Pintura acrílica
-
Cope2- Fernando Carlo Detroit Serie 16 Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Cope2- Fernando Carlo
Detroit Serie 16 Pintura original Pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera entelada por Cope2 Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2010. Obra original firmada y titulada. Pintura acrílica en aerosol, técnica mixta, sobre panel de madera entelado. Lista para colgar. Arte de graffiti. Letras burbuja. Tamaño: 24 x 24 pulgadas. Siempre quise hacer una exposición como esta. Últimamente me he dedicado principalmente a la pintura con técnicas mixtas, pero llevo más de treinta años haciendo grafiti puro y duro, si se le puede llamar así. Eso es lo que me convirtió en Cope2. Pero me gusta variar y mostrar mis diferentes estilos. Así que, con esta exposición, puedo mostrar mi evolución estilística y cómo he progresado. "Versátil" muestra de dónde vengo y qué hago ahora", dijo Cope2 desde su estudio en Nueva York. Serie Detroit 16 de Cope2: Un emblema del arte pop callejero y el arte del grafiti Cope2, nombre sinónimo de la vibrante crudeza del arte pop callejero y el grafiti, nos presenta "Detroit Series 16", que encapsula la esencia de la expresión urbana. Esta pintura original de 2010 es un vívido ejemplo de la fusión de pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera entelada. Con unas considerables dimensiones de 61x61 cm, esta pieza lista para colgar es una auténtica creación de Cope2, con sus icónicas letras burbuja que rebosan la energía y la espontaneidad características de su obra. Esta pieza en particular de la Serie Detroit es un rico tapiz de color, textura y forma. El uso de madera entelada como soporte representa una ruptura con los muros temporales y los vagones de metro que tradicionalmente sirven de lienzo para los grafiteros. La elección del material por parte de Cope2 marca un paso consciente hacia la permanencia y la longevidad de su arte, en consonancia con su deseo de evolucionar y adaptarse a lo largo de sus más de treinta años de trayectoria artística. Al emplear un enfoque de técnica mixta, Cope2 tiende un puente entre el arte callejero y crudo del graffiti y la naturaleza refinada y deliberada de las obras creadas en estudio. La evolución del estilo en el trabajo de Cope2 La trayectoria que Cope2 describe en su transición a la pintura con técnicas mixtas se evidencia en "Detroit Series 16". La obra funciona como una narrativa visual de su evolución estilística, revelando las capas de crecimiento y cambio que definen su carrera. En sus propias palabras, la versatilidad de su arte demuestra la amplitud de su experiencia, desde las expresiones desenfrenadas del grafiti más radical hasta las complejas y multidimensionales piezas que crea en la actualidad. La obra cuenta la historia de un artista que no se conforma con lo establecido, sino que constantemente expande los límites de su medio para explorar nuevas técnicas y conceptos. La esencia del arte urbano, que enfatiza la accesibilidad y la participación comunitaria, se conserva en esta obra, incluso al tiempo que incorpora elementos del arte pop centrados en los medios de comunicación y la cultura popular. La obra de Cope2, principalmente "Detroit Series 16", es un testimonio del poder transformador del arte para transmitir experiencias personales y narrativas sociales. Es una representación visual de la creencia del artista en el cambio, el potencial del grafiti para evolucionar y su capacidad para reflejar estos cambios a través de su arte. Impacto y legado de la serie Detroit de Cope2 El impacto de "Detroit Series 16" trasciende el atractivo visual de sus colores vibrantes y formas intrincadas. Representa un momento clave en la historia de la integración del arte urbano al mundo de las bellas artes. La obra de Cope2, con su estética distintiva y su compromiso con los valores esenciales del grafiti, ha sido fundamental para redefinir la percepción del arte urbano. La serie, en particular esta pieza, ejemplifica la fluidez del arte contemporáneo, donde los géneros se entrecruzan y surgen nuevas formas. A medida que el arte urbano continúa ganando reconocimiento y respeto dentro de la comunidad artística, obras como "Detroit Series 16" se erigen como hitos en este camino de aceptación cultural. Nos recuerdan las raíces de esta forma de arte en las expresiones espontáneas, a menudo no autorizadas, que se encuentran en entornos urbanos de todo el mundo. Sin embargo, también simbolizan la posibilidad de trascendencia, de un arte que puede elevarse de las calles para adornar las paredes de coleccionistas y entusiastas que valoran la autenticidad y la fuerza cruda que el grafiti encarna. Al analizar el legado de la serie "Detroit Series 16" de Cope2, resulta imposible ignorar la influencia del artista en la trayectoria del arte pop urbano y el grafiti. Su capacidad para transitar de la calle al estudio sin perder la esencia del espíritu del grafiti es notable. La serie ofrece un testimonio visual de la perdurable relevancia de Cope2 en el mundo del arte, destacando su papel no solo como artista, sino también como cronista del lenguaje dinámico y en constante evolución del arte urbano. A través de sus creaciones, Cope2 continúa contribuyendo al diálogo sobre qué constituye el arte, quién puede crearlo y dónde merece ser exhibido.
$5,867.00 $4,987.00
-
Erik Otto Dar gracias Pintura acrílica original en aerosol de Eric Otto
Dar gracias. Pintura original. Técnica mixta: acrílico, lápiz y pintura en aerosol sobre papel reciclado encontrado, por Erik Otto, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Pintura original de técnica mixta de 13,5 x 19,75 pulgadas de Erik Otto. Obra de arte rara.
$1,311.00 $1,114.00
-
Mysterious Al Máscara generativa rosa. Pintura acrílica original de Mysterious Al.
Máscara generativa rosa. Pintura acrílica original de Mysterious Al. Obra de arte única sobre lienzo tensado, lista para colgar, del artista pop de arte callejero. 2023. Pintura acrílica en aerosol, técnica mixta, firmada. Obra original. Tamaño: 36x36. Mysterious Al utilizó IA para seleccionar los colores; él pintó la obra a mano. «¡Estos dos cuadros los hice juntos usando un algoritmo para elegir los colores! Es la primera vez que lo hago y funcionó de maravilla». - Al Misterioso Explorando la fusión de la IA y el arte pop callejero en las pinturas acrílicas de Mysterious Al En el dinámico mundo del Street Pop Art, la innovación es el motor que impulsa la vitalidad y expansión del género. Mysterious Al, artista contemporáneo que se ha labrado un nicho único en este campo, lo demuestra a través de su creativa sinergia entre tecnología y arte tradicional. Su última contribución al Street Pop Art es una impactante pintura acrílica titulada "Generative Mask Pink", que se erige como un hito significativo en su trayectoria artística. Nacido en Australia, Mysterious Al se ha convertido en sinónimo de vibrante arte urbano y actualmente se encuentra en plena actividad, contribuyendo constantemente al panorama en constante evolución del arte moderno. El proceso creativo detrás de "Generative Mask Pink" La creación de "Generative Mask Pink" marca un momento fascinante en la intersección entre la tecnología digital y la creatividad humana. Mysterious Al ha adoptado un enfoque novedoso al emplear un algoritmo para determinar la paleta de colores de su obra. El uso de la IA en el arte no es nuevo; sin embargo, integrarla en el proceso de selección de color, manteniendo a la vez la técnica manual de la pintura, da lugar a una colaboración cautivadora entre artista y máquina. Esta obra original de 2023 es un testimonio del espíritu innovador del Street Pop Art, donde se desafían los límites y se exploran nuevos territorios. Presenta un lienzo único de 91x91 cm (36x36 pulgadas), listo para adornar las paredes de quienes aprecian la fusión entre la cultura del grafiti y el avance tecnológico. El uso de la IA para seleccionar colores es más que un simple truco; es una estrategia reflexiva para incorporar las elecciones imparciales, a veces impredecibles, de una máquina al proceso inherentemente subjetivo de la creación artística. Esto permite una perspectiva fresca, libre de las preferencias conscientes e inconscientes del artista. El resultado es una composición audaz e inesperada que conserva la inconfundible impronta de Mysterious Al. Las pinceladas, la aplicación de la pintura y los toques finales son elementos humanos que aportan calidez y vida a la fría y calculada decisión de un algoritmo. "Generative Mask Pink" es un sello distintivo del arte pop callejero. La obra "Generative Mask Pink" refleja la esencia del Street Pop Art. Este género se caracteriza por su capacidad de captar el pulso de la cultura contemporánea, a menudo fusionando formas de arte elevadas y populares en una expresión democrática de la creatividad. La obra de Mysterious Al encarna este espíritu a través de su accesibilidad y atractivo. El Street Pop Art se centra tanto en el mensaje y el medio como en la imagen final, y en esta obra, el proceso se convierte en parte de la narrativa. Tanto en el Street Pop Art como en el grafiti, existe una profunda apreciación por lo crudo, lo espontáneo y lo auténtico. La pintura de Mysterious Al, con sus colores vibrantes y su forma abstracta, alude a estos elementos. La obra no busca una apariencia prístina y pulida; en cambio, celebra la belleza en la imperfección, el encanto en la asimetría y el poder de la intuición. Es un festín visual que sumerge al observador en sus profundidades, invitándolo a descifrar su historia, sus orígenes y su significado. Observar "Generative Mask Pink" es experimentar un diálogo entre lo calculado y lo instintivo. Las formas y patrones que emergen del lienzo son intencionales y fortuitos, una manifestación de aleatoriedad controlada que solo esta colaboración entre Mysterious Al y la IA podría lograr. La obra no solo se erige como objeto de admiración estética, sino como una declaración sobre la evolución del proceso creativo en la era digital. En un panorama donde el Arte Pop Urbano continúa desafiando los límites tradicionales del arte, "Generative Mask Pink" de Mysterious Al es un ejemplo vibrante de esta incesante búsqueda de innovación. La obra, con sus raíces en la cultura callejera y ramificaciones que se extienden hacia el universo digital, simboliza lo que sucede cuando el pasado y el futuro convergen en manos de un artista talentoso. Es, ante todo, una celebración de la posibilidad: una muestra de lo que puede ocurrir cuando las barreras entre la tecnología y la creatividad humana no solo se cruzan, sino que se desmantelan por completo. En esta pieza, Mysterious Al nos recuerda que el arte pop urbano no es estático; está en constante cambio e influenciado por los ritmos de nuestro mundo digital. «Generative Mask Pink» es una instantánea de este momento histórico, donde los algoritmos pueden influir en el arte y los artistas pueden interpretarlos. Es una narrativa fascinante, no solo de color y forma, sino de una era donde los límites entre el creador y la herramienta se difuminan para siempre.
$2,626.00
-
Mandy Tsung Contemplación Pintura acrílica original de Mandy Tsung
Contemplación. Pintura original acrílica sobre lienzo, lista para colgar, de Mandy Tsung, artista de graffiti callejero, arte pop moderno. Pintura acrílica original firmada sobre lienzo, 2014. Lista para colgar. Medidas: 20 x 20 pulgadas.
$1,124.00 $955.00
-
Bask Face Invader Creep Mode HPM Print de Bask
Face Invader - Modo Acecho. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, por Bask, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Quería hacer algo especial para la exposición que coincidiría con la muestra. Así que se me ocurrió no solo ofrecer una lámina con detalles pintados a mano, sino crear una serie de piezas en sets, todas pintadas a mano. Nada de plantillas ni serigrafías; quería ofrecer piezas pintadas a mano, asequibles para quien las quisiera. Pero, aunque me entusiasmaba la idea, tenía que encontrar la manera de llevarla a cabo en un plazo razonable. Por no hablar de tener que idear diez imágenes que pudiera reproducir casi idénticamente veinte veces. Luego surgió la idea de recuperar algunos rostros de trabajos anteriores: personajes que Detroit me inspiró a crear. Debo añadir que este ha sido uno de los proyectos más laboriosos que he emprendido. Entre mi ayudante y yo, le hemos dedicado más de 500 horas. Cada panel fue trabajado con esmero. - BASK
$533.00
-
Cope2- Fernando Carlo 2 7 Avenue Line OTboys Silver Original Street Sign Graffiti Pintura por Cope2- Fernando Carlo
2 7 Avenue Line OTboys- Arte de letrero plateado Técnica mixta sobre señalización de la MTA Obra de arte de pintura del artista de cultura pop callejera Cope2. Nacido en 1968 como Fernando Carlo Jr. en la ciudad de Nueva York, las obras de Cope 2 se han exhibido en exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos de Estados Unidos y otros países. Artista autodidacta, es una leyenda reconocida que ha contribuido durante más de 30 años a la cultura del grafiti. Uno de los grafiteros más prolíficos de Nueva York, comenzó a firmar en el sur del Bronx en 1978. Desarrolló su estilo en el metro y las calles del Bronx, creando obras de grafiti durante las décadas de 1980 y 1990, lo que le valió reconocimiento internacional por su estilo distintivo. Fernando Carlo, alias COPE2, es un artista estadounidense, figura destacada en la escena del grafiti neoyorquino. Su participación en el arte urbano de las décadas de los 80 y 90 impulsó su reputación, convirtiéndolo en uno de los grafiteros más reconocidos de Estados Unidos. Polémico a la vez que icónico, la historia del artista y su trayectoria en el grafiti desde las últimas décadas del siglo XX arrojan luz sobre la historia del grafiti y su evolución a lo largo de los años.
$4,887.00 $4,154.00
-
Faile Diamond FAILEdoodle - Serigrafía negra/negra de Faile
Diamond FAILEdoodle - Serigrafía de edición limitada en dos colores, negra/negra, impresa a mano con acrílico, pintura en aerosol, tinta de serigrafía y purpurina sobre papel Lenox de archivo por Faile Rare Street Art, famoso artista de arte pop. 2022 Diamond FAILEdoodle: Negro/Negro 19 x 25 pulgadas Cada variante es una edición de 25 Acrílico, pintura en aerosol, tinta de serigrafía y brillantina sobre papel Lenox de archivo 100 Firmado, sellado y con relieve Una nueva raza de perro Faile nació el año pasado. Encontrado por primera vez en las calles de Nueva York, este cachorro llegó al estudio y cobró vida. Últimamente hemos estado explorando nuestro proceso de impresión brillante, y esta nos pareció la impresión perfecta para incorporarlo a nuestra práctica. Cuatro ediciones diferentes: dos con purpurina roja y dos con purpurina negra. Todas teñidas, rociadas, pintadas e impresas; todas las características de una impresión de estudio, ahora con mucho más brillo. En palabras de los propios artistas, la obra «transmite la sensación de que está ahí solo para uno mismo. De haber encontrado una pequeña joya en medio del caos cotidiano, una joya que realmente puede resonar con uno. Buscamos incorporar cierta ambigüedad que permita al espectador encontrarse a sí mismo dentro de la historia». Este carácter relacional del arte de FAILE se corresponde y se ve amplificado por sus constantes viajes y la falta de un estudio permanente hasta mediados de la década de 2000. Esto llevó al dúo a integrar y utilizar las calles urbanas y, naturalmente, dotó a la obra de un carácter «específico del lugar», ya que el arte público inevitablemente se adapta a la ubicación de su exhibición.
$4,203.00
-
Cope2- Fernando Carlo Mapa apilado del metro de la MTA 11 Pintura original en aerosol de Cope2- Fernando Carlo
Mapa apilado del metro de la MTA 11 Pintura original en aerosol de Cope2- Fernando Carlo Obra de arte única en un mapa real del metro de Nueva York por un artista pop de arte callejero. Pintura en aerosol firmada , obra de arte original, 2011. Tamaño: 22,8 x 28,9 cm. Mapa del metro de la ciudad de Nueva York con marco personalizado.
$2,188.00
-
RT Vegas Diente por diente. Pintura acrílica original de RT Vegas.
Tooth For Tooth es una pintura acrílica original de RT Vegas, una obra de arte sobre lienzo lista para colgar, creada por artistas pop del arte callejero. 2010 Acrílico firmado sobre lienzo estirado listo para colgar Pintura Obra de arte original Tamaño 22,5x16. RT Vegas: Una voz vibrante en el arte pop callejero La pintura acrílica original "Diente por diente" de RT Vegas ejemplifica el dinamismo y la expresividad del arte pop urbano. Creada en 2010, esta obra es una pieza emblemática de RT Vegas, artista pop urbano conocido por sus imágenes impactantes y su lenguaje provocador. Firmada por el artista, esta obra lista para colgar mide 57 x 40,6 cm y constituye una pieza fundamental dentro del panorama del arte urbano contemporáneo. El enfoque artístico de RT Vegas fusiona la crudeza del arte urbano con el atractivo del arte pop, dando como resultado obras visualmente impactantes y ricas en significado. "Diente por diente" es un lienzo repleto de contrastes sorprendentes, formas fluidas y una inquietante representación antropomórfica que cautiva la mirada y estimula la reflexión. El uso de acrílicos permite obtener colores vibrantes y duraderos que resaltan sobre el lienzo, una característica que se ha convertido en el sello distintivo de la obra de Vegas. La pintura invita a la reflexión, evocando la expresión cruda y sin filtros del grafiti y la audacia del arte pop. RT Vegas ha perfeccionado un lenguaje visual único que resuena con fuerza en el debate público, poniendo de relieve a menudo problemáticas sociales y emociones humanas que conectan con un público diverso. El título de la obra, «Diente por diente», sugiere temas de reciprocidad y equilibrio, aludiendo quizás a reflexiones más profundas sobre la justicia o la retribución. El poder evocador del arte callejero en la obra de RT Vegas «Diente por diente» de RT Vegas es un testimonio de la habilidad del artista para comunicar temas complejos a través del arte pop urbano. El poder de su obra reside en su capacidad para transmitir mensajes universales y profundamente personales, aprovechando la accesibilidad del arte callejero y el atractivo generalizado del arte pop. Las pinturas de Vegas a menudo encapsulan un instante, reflejando las reacciones del artista ante el mundo que lo rodea. En esta pieza, los rostros expresivos y las líneas curvas crean una sensación de movimiento e intensidad típica del estilo de Vegas. El lienzo tensado sirve como una ventana a la psique del artista, destilando el mundo exterior en una serie de viñetas emocionales. Como gran parte de la obra de Vegas, esta pintura no es simplemente una imagen estática, sino una entidad viva que se comunica con quienes la contemplan. «Diente por diente» es un ejemplo convincente del compromiso de RT Vegas con el género del arte pop urbano. Su obra es un faro en el arte contemporáneo, que destaca la importancia del arte callejero y el grafiti como formas válidas y vitales de expresión artística. A través de sus vívidas composiciones y su temática atractiva, RT Vegas continúa captando la atención tanto de los amantes del arte como de los coleccionistas, afianzando su posición como una figura influyente en el arte pop callejero.
$168.00
-
Steve Kaufman SAK Impresión de serigrafía de Punch Cigar HPM de Steve Kaufman SAK
Punch Cigar Edición Limitada Impresión Serigráfica HPM sobre Lienzo con Detalles Pintados a Mano Enmarcada por Steve Kaufman Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Marco personalizado. Posiblemente la obra de Steve Kaufman más codiciada relacionada con puros. Steve Kaufman (estadounidense, 1960-2010) «Punch Cigar», serigrafía con detalles pintados a mano, edición 37/150, firmada con monograma al dorso. Altura: 42 cm. Ancho: 89 cm. A principios de los 90, la obra de Kaufman era muy solicitada, pero él quería seguir conectado con un público amplio. Realizó una exposición individual de una sola noche pintando 55 murales sobre «Armonía Racial» en Nueva York y apareció en televisión y radio para promover la tolerancia racial. También creó un monumento conmemorativo del SIDA en la ciudad de Nueva York y cubrió con tela roja la letra «D» del letrero de Hollywood en memoria de todas las personas que habían fallecido a causa del SIDA.
$2,607.00 $2,216.00
-
Totem TC5 Pintura acrílica en aerosol Blue Splash Original de Totem TC5
Pintura original en aerosol acrílico Blue Splash de Totem TC5. Obra de arte única sobre lienzo del artista pop de arte callejero. 2021. Pintura acrílica y en aerosol firmada. Obra original. Tamaño: 12 x 9 pulgadas. Blue Splash de Totem TC5 – Obra original en acrílico y aerosol de arte pop urbano y grafiti Blue Splash es una pintura original de 2021, de 30 x 23 cm sobre lienzo, obra de Totem TC5, un nombre reconocido en el mundo del grafiti que domina el arte del estilo, la forma y la precisión visual. Creada con acrílico y pintura en aerosol, esta obra única refleja el compromiso de Totem con la tipografía audaz y la composición dinámica. La pieza se centra en su nombre, escrito con una caligrafía estilizada, gruesa y blanca, delineado en azules vibrantes y acentuado por explosiones orgánicas de verde, gris y beige. La estructura de las letras es equilibrada y segura, revelando años de disciplina para mantener la fluidez, la simetría y el ritmo dentro de una estética de estilo libre. Los colores explosivos y las capas de aerosol que rodean el nombre crean un efecto de movimiento y resonancia, convirtiéndolo en un ícono impactante. Letras de grafiti y dominio de la forma Totem TC5 es ampliamente reconocido por su habilidad para transformar las letras tradicionales del grafiti en composiciones dinámicas que transmiten tensión, equilibrio e identidad. En Blue Splash, las letras de su nombre son gruesas y angulares, con bordes definidos y una consistencia espacial impecable. La decisión de usar un blanco intenso para el nombre le permite dominar la composición, mientras que los contornos y rellenos de color crean una sensación de profundidad y sombra. Esta obra no es solo una firma; es una composición arquitectónica donde cada letra interactúa con la siguiente como una bailarina congelada en el tiempo. El uso de múltiples tonalidades de azul para construir el contorno del nombre añade peso y profundidad a la experiencia visual, reforzando la posición de Totem como un técnico del estilo con raíces en la disciplinada cultura del grafiti neoyorquino de antaño. Teoría del color, energía y movimiento visual El fondo de Blue Splash es más que un campo de color: es un eco visual del acto físico del grafiti. La pintura en aerosol crea una bruma de nubes verdes, grises y rosas superpuestas que interactúan con el fondo azul, formando una superficie pulsante de marcas y gestos. Esta composición cromática refuerza la energía del nombre, casi como una explosión sonora que irradia desde el centro. El ligero moteado y la variación en la opacidad sugieren capas de pintura aplicadas con rapidez y precisión, capturando la inmediatez del grafiti callejero y, a la vez, fijándola a la permanencia de un lienzo de estudio. El uso que hace Totem de un caos controlado en el fondo amplifica la geometría deliberada de las letras, ofreciendo tanto crudeza como refinamiento en un marco unificado. Legado y estilo en el arte pop callejero y el grafiti Como miembro del legendario colectivo TC5, Totem ocupa un lugar de honor en la historia del grafiti. Su nombre es sinónimo de innovación, versatilidad y maestría, cualidades que Blue Splash plasma en cada pincelada. Esta obra no es solo una muestra de estilo grafiti, sino un reflejo de tradición, evolución e identidad. En el contexto del arte urbano pop y el grafiti, Blue Splash captura la esencia del grafiti: transformar lo personal en icónico, lo efímero en permanente y el nombre en una arquitectura visual de energía y cultura. Esta pieza representa una oportunidad única para coleccionistas de poseer una muestra concentrada de excelencia en el grafiti, firmada con aerosol y convertida en legado.
$500.00
-
Lyric One SlapTag Urban Decay Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Lyric One
SlapTag Urban Decay Original, obra de arte única en su tipo, pintada con aerosol y acrílico Montana Gold sobre madera por el popular artista de graffiti callejero Lyric One. Obra original firmada de 2021, Montana Gold, realizada con pintura en aerosol y acrílico sobre panel de madera. Medidas: 18 x 18 x 2 pulgadas. Fecha de lanzamiento: 1 de noviembre de 2021.
$962.00
-
Greg Gossel Serigrafía Knockout 11 HPM de Greg Gossel
Knockout 11 Edición Limitada Serigrafía Manual Monocromática Acrílico, Pintura en Aerosol y Collage sobre Papel de 250 g/m² Impresión de Greg Gossel Artista Callejero de Grafiti Arte Pop Moderno. Edición limitada HPM de 2015, firmada y numerada (18 ejemplares). Obra de arte con detalles ornamentales. Tamaño: 18 x 22 pulgadas. La serie «¡Knockout!» es una especie de complemento a mi obra «¡Superficial!» del año pasado. Esta serie representa la otra cara de la moneda del personaje agresivo que aparece en la obra anterior, al que interpreto como una metáfora de los altibajos de la vida cotidiana. En cuanto al proceso creativo, esta serie es una de mis ediciones con más capas. Cada pieza comenzó con una capa de páginas de cómics antiguos en collage para crear una textura base única. Posteriormente, las piezas fueron lijadas, recortadas a mano y reconstruidas con diversas capas serigrafiadas, lavados acrílicos y texturas pintadas con aerosol, lo que le confiere a la serie una superficie muy rica y compleja. Este laborioso proceso imita las capas y el deterioro de los antiguos letreros y anuncios callejeros, haciendo que cada impresión de la serie sea completamente única. - Greg Gossel
$596.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía con pintura en aerosol HPM "Trabaja bien juntos" de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Serigrafía con pintura en aerosol Captain America HPM de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Serigrafía de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. Obra de arte de 2018, firmada, enmarcada a medida, realizada con pintura en aerosol, acrílico y técnica mixta HPM. Medidas: 48 x 36 pulgadas. Inspirada en el estilo de Norman Rockwell, esta obra muestra a un niño y una niña sentados en un banco admirando arte urbano en estilo vintage clásico, con abundante pintura en aerosol y detalles pintados a mano. Marco personalizado de bronce martillado envejecido. Medidas: 48 x 60 pulgadas. Norman Rockwell reimaginado a través del arte pop callejero En una evocadora fusión de nostalgia americana y el enérgico caos del arte urbano, Thierry Guetta, bajo el alias de Mr. Brainwash, creó una obra impactante en 2018. Su "Capitán América" destaca como testimonio del potencial del arte pop urbano y el grafiti para conectar épocas y géneros estilísticos. Esta obra en particular combina la inocencia y la calidez de las representaciones de la vida americana de Norman Rockwell con la vibrante y cruda expresividad del grafiti, creando una yuxtaposición que invita a la reflexión y cautiva visualmente. La obra de Guetta es una serigrafía sobre papel de bellas artes, con un acabado único gracias a sus técnicas características de pintura acrílica y aerosol aplicadas a mano. La pieza retrata a un niño y una niña sentados en un banco en una pose clásica que recuerda a las icónicas ilustraciones de Rockwell. Sin embargo, en lugar de un fondo bucólico y apacible, los niños se encuentran sobre un fondo de grafiti colorido, que representa las corrientes artísticas subterráneas del paisaje urbano. Es un lienzo que narra una historia de contrastes: lo atemporal y lo moderno, lo planificado y lo espontáneo. Esta obra de Guetta en particular es un comentario sobre la perdurabilidad de ciertos símbolos culturales y su recontextualización dentro de marcos modernos. Aunque inspirada en una época pasada, los sujetos se incorporan al presente mediante el grafiti, que salpica y se extiende por el lienzo con desenfreno. De espaldas al espectador, los niños parecen contemplar el grafiti, simbolizando quizás la reflexión de la nueva generación sobre el lugar del arte callejero en la continuidad de la tradición artística estadounidense. La técnica del Capitán América de Guetta: Una fusión de medios La superposición de capas de pintura y el uso estratégico del color en "Capitán América" demuestran la habilidad de Guetta para crear profundidad y movimiento. Los detalles pintados a mano individualizan cada pieza de la edición limitada y resaltan los contrastes texturales intrínsecos al Arte Pop Urbano. El marco ornamentado de bronce martillado envejecido, similar a los que podrían enmarcar una obra clásica de Rockwell, añade una capa de ironía y un comentario sobre el valor percibido y la interpretación de las formas artísticas. Como gran parte de la obra de Guetta, "Capitán América" ha recibido elogios y generado debate, suscitando conversaciones sobre la intersección del arte urbano con otros movimientos artísticos. Al situar temas tradicionales dentro del marco del grafiti, Guetta invita al espectador a reconsiderar las ideas preconcebidas sobre la legitimidad y la belleza del arte inspirado en la calle. La obra es una invitación a presenciar y participar en la evolución del Arte Pop Urbano, que continúa infiltrándose e influyendo en el mundo del arte en general. Coleccionabilidad y relevancia cultural del arte pop callejero y el grafiti El valor coleccionable de la obra de Guetta reside no solo en su atractivo estético, sino también en su capacidad para capturar y transmitir la esencia de la cultura contemporánea. "Capitán América" es una instantánea del momento en que la vitalidad y relevancia del arte callejero se hicieron innegables para el mundo. Poseer una pieza así es como tener en sus manos un fragmento del espíritu de la época, un recuerdo de la era en que la cultura popular adoptó plenamente el arte callejero sin perder su originalidad ni autenticidad. En definitiva, "Capitán América" de Thierry Guetta es un homenaje de múltiples capas al poder del arte para trascender fronteras y conectar con las sucesivas generaciones. Es una celebración visual de la singular capacidad del arte pop callejero y del grafiti para entrelazar los diversos hilos de la narrativa artística estadounidense. Mientras Mr. Brainwash continúa dejando su huella imborrable en la escena artística, obras como "Capitán América" permanecerán como testimonios vibrantes de una época en la que las calles se alzaron para reclamar su espacio en las paredes de las galerías y los pasillos de las instituciones culturales.
$17,503.00
-
LushSux Amo la pintura original de la lona de acrílico de Graffiti de LushSux
Me encanta el graffiti. Pintura original acrílica sobre lienzo de lino de LushSux, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Pintura original de graffiti acrílico firmada, 2014, sobre lienzo tensado. Tamaño de la obra: 15,75 x 19,6 pulgadas. Texto: "I Love Graffiti". La esencia de "I Love Graffiti" de LushSux «I Love Graffiti», una impactante obra de LushSux, realizada en acrílico sobre lienzo de lino, captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti con una audaz sencillez que dice mucho. Creada en 2014, esta pieza original firmada mide 40 x 50 cm y presenta la frase «I Love Graffiti». LushSux, artista urbano australiano conocido por su obra controvertida y a menudo humorística, utiliza esta pieza para expresar directamente su pasión por el grafiti, un sentimiento compartido por muchos dentro y fuera de la comunidad grafitera. El mensaje directo, reforzado por la elección del artista de representar el texto con un estilo que recuerda a las letras del grafiti, transmite una sincera apreciación por esta forma de arte, a la vez que alude a la compleja relación que la sociedad mantiene con el grafiti. Elementos estilísticos y comentarios culturales en la obra de LushSux El diseño de la obra, caracterizado por gruesos contornos negros rellenos de azul celeste, refleja la estética esencial del grafiti: audaz, legible a distancia y sin complejos. Este enfoque visual no es solo una elección artística, sino también un guiño a los orígenes del grafiti como forma de comunicación callejera, a menudo utilizada para transmitir mensajes o marcar territorio. El uso que hace LushSux de un lienzo de lino tensado como soporte para esta pieza eleva el acto tradicionalmente ilícito del grafiti al ámbito de las bellas artes, invitando a los espectadores a reconsiderar la distinción entre vandalismo y arte. La inclusión de una nota a pie de página sardónica, «siempre y cuando no esté en mi propiedad», añade una capa de comentario autocrítico, reconociendo la naturaleza polémica del grafiti como arte celebrado y, a la vez, como una molestia pública criticada. La contribución de LushSux al diálogo sobre el arte callejero Con «I Love Graffiti», LushSux contribuye al diálogo actual sobre el lugar del arte urbano en la cultura contemporánea. Al llevar una declaración de amor por el grafiti al espacio de la galería, el artista tiende un puente entre las expresiones crudas, a menudo no autorizadas, que se encuentran en los muros de la ciudad y la experiencia aséptica y curada de contemplar arte en entornos convencionales. Esta obra sirve como recordatorio de las raíces del arte pop urbano, arraigadas en el amor por la expresión audaz y el deseo de dejar huella en el mundo. Como artista pop moderno, LushSux transita la delgada línea entre la irreverencia y el homenaje, utilizando su plataforma para celebrar y, a la vez, analizar críticamente la forma de arte a la que ha dedicado su carrera. «I Love Graffiti» se erige como testimonio del atractivo perdurable del grafiti y su capacidad para provocar, inspirar y conectar con un público amplio.
$793.00
-
Jenna Morello Ice Blue Dynamite Bundle Escultura acrílica original de Jenna Morello
Conjunto Dinamita Azul Hielo. Escultura original de resina acrílica en técnica mixta. Obra de arte de la artista callejera de graffiti y artista pop moderna Jenna Morello. Escultura de 2021, fundida a mano con dinamita auténtica. Mide aproximadamente 20 cm. Cada varilla lleva grabado un logotipo auténtico. Explorando el paquete Dinamita Azul Hielo de Jenna Morello La convergencia del arte urbano y el arte pop moderno suele dar lugar a creaciones innovadoras y cautivadoras, y el "Paquete de Dinamita Azul Hielo" de Jenna Morello es un testimonio de esta sinergia artística. Esta original escultura de técnica mixta constituye una audaz declaración en el panorama del arte contemporáneo, resonando con la vitalidad y el espíritu rebelde característicos tanto del arte urbano como del pop. Creada en 2021, la escultura de Morello es una réplica fundida a mano de dinamita, que demuestra la destreza de la artista al trabajar con materiales y temas poco convencionales. Cada pieza del paquete mide aproximadamente 20 cm, un tamaño que capta la atención sin abrumar al espectador. La elección del azul hielo para la dinamita es impactante y simboliza una fusión de peligro y calma, un contraste temático habitual en el arte pop urbano y el grafiti. Un aspecto significativo de la obra de Morello es el logotipo auténtico grabado en cada cartucho de dinamita, que no solo certifica la originalidad de la pieza, sino que también le añade un toque de autenticidad. Los logotipos y la imagen de marca son esenciales para el arte pop, y al incorporarlos en sus esculturas, Morello reconoce su poder y presencia en nuestra cultura. La superficie de la escultura, acabada con acrílico y resina, le confiere un brillo lustroso que preserva y realza el color. Este uso de la resina es particularmente notable en el arte urbano, ya que evoca el acabado brillante de la pintura fresca en las paredes de la ciudad, tendiendo un puente entre las obras de galería y los murales al aire libre. Jenna Morello: Una artista pop moderna con credibilidad callejera Jenna Morello es un nombre que resuena en el mundo del grafiti y el arte urbano. Sus obras exploran la compleja interacción entre la cultura callejera y las bellas artes, aportando una perspectiva única. El conjunto «Ice Blue Dynamite Bundle» demuestra su capacidad para trascender los límites artísticos tradicionales y adentrarse en el ámbito experimental y a menudo provocador del arte pop urbano. Al crear esculturas a partir de objetos tan impactantes e inesperados como la dinamita, Morello contribuye al debate sobre el uso del arte como medio de comentario y reflexión social. En manos de Morello, lo que podría percibirse como un símbolo de destrucción se transforma en un objeto de contemplación estética e intelectual. «Ice Blue Dynamite Bundle» de Jenna Morello es más que un conjunto escultórico; encarna la naturaleza disruptiva y sin complejos del arte pop urbano y del grafiti. Desafía al espectador a reconsiderar el significado de los objetos cotidianos y su lugar en el mundo del arte. La elección de la dinamita por parte de Morello, un elemento intrínsecamente ligado al cambio explosivo, refleja el impacto del arte urbano en la percepción pública de lo que constituye el arte. Como gran parte del arte pop urbano, esta obra ocupa un lugar singular: es contemporánea en su estética y tradicional en su técnica. La naturaleza táctil de la escultura invita a los espectadores a interactuar con la obra más allá de lo visual, a comprender el peso y la textura de los materiales, una experiencia sensorial frecuentemente asociada al arte urbano. «Ice Blue Dynamite Bundle» de Jenna Morello es un ejemplo impactante del trabajo dinámico y provocador que define el arte pop urbano y el grafiti. Mediante su uso innovador de materiales y temas, Morello continúa ampliando los límites de lo posible en el panorama siempre cambiante del arte pop moderno.
$495.00
-
Denial- Daniel Bombardier ¿Ya llegamos? Impresión con pintura en aerosol y plantilla HPM de Denial - Daniel Bombardier
¿Ya llegamos? Impresión acrílica con plantilla HPM de Denial - Daniel Bombardier. Múltiple pintado a mano sobre madera entelada, listo para colgar. Artista callejero de graffiti único. Arte pop moderno. Edición firmada y numerada de 2020 de 20. Obra de arte única de HPM con plantilla y pintura. Tamaño 11x11 sobre madera enmarcada, lista para colgar. ¿Ya llegamos? Impresión con pintura en aerosol y plantilla HPM de Denial – Arte pop callejero y graffiti Denial, también conocido como Daniel Bombardier, presenta ¿Ya Llegamos?, una provocativa impresión en aerosol realizada con plantilla que encarna la estética audaz del arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza, firmada y numerada, fue creada en 2020 como parte de una edición limitada de 20 ejemplares. Con unas dimensiones de 28 x 28 cm sobre bastidor de madera, está lista para colgar y fusiona influencias de la cultura pop moderna con la energía cruda del arte urbano. La composición presenta una impactante figura femenina plasmada en un estilo pop clásico, con puntos de semitono, contornos negros definidos y una paleta de colores vibrantes. Su mirada expresiva y abierta se acompaña de la frase "¿Ya Llegamos?", ubicada en un recuadro de texto estilo cómic. Detrás de ella, un símbolo de la paz fragmentado resalta sobre un fondo rosa intenso, aludiendo a temas como la desilusión, la agitación social y la búsqueda aparentemente interminable del progreso. El marcado contraste entre la estética brillante y pulida y el mensaje subyacente crea una tensión característica del trabajo de Denial, que invita a los espectadores a profundizar en su significado. El comentario social detrás de ¿Ya llegamos? Denial es conocido por su visión satírica de la cultura contemporánea, utilizando recursos visuales reconocibles para criticar el consumismo, la política y las expectativas sociales. ¿Ya Llegamos? juega con la nostalgia a la vez que ofrece un agudo comentario sobre la situación mundial, en particular sobre los temas relacionados con la paz, la estabilidad y el progreso. El uso del símbolo de la paz fracturado sugiere una erosión de los ideales, cuestionando si la sociedad avanza o está atrapada en un ciclo de conflictos irresueltos. La expresión del rostro de la figura femenina transmite incertidumbre, frustración y quizás incluso resignación. La frase "¿Ya Llegamos?" evoca un sentimiento familiar de impaciencia, típicamente asociado a los viajes largos, pero en este contexto se convierte en una metáfora del cambio social y las dificultades para alcanzar la verdadera paz. Mediante el uso de imágenes de arte pop que recuerdan a las ilustraciones de cómics de mediados de siglo, Denial establece una conexión entre los ideales del pasado y las realidades del presente, enfatizando el contraste entre lo prometido y lo que se ha logrado. Las técnicas artísticas y el estilo de la negación Denial emplea una mezcla de técnicas de arte urbano basadas en plantillas e influencias del arte pop para crear obras visualmente impactantes y conceptualmente atractivas. Su uso de pintura en aerosol, colores vibrantes y bordes definidos dota a su obra de una sensación de inmediatez, mientras que la incorporación de elementos pintados a mano garantiza que cada pieza de la edición sea única. Este método se alinea con la tradición del arte pop urbano y el grafiti, donde la estética de la producción en masa se encuentra con la cruda individualidad de la cultura callejera. El efecto de puntos de semitono, un elemento característico del arte pop, hace referencia a las técnicas de impresión mecánica utilizadas en cómics y publicidad, reforzando los temas de la influencia de los medios de comunicación y las narrativas impulsadas por el consumo. La yuxtaposición de la estética de inspiración vintage con temas sociopolíticos modernos crea un diálogo convincente, desafiando a los espectadores a reconsiderar las imágenes y los mensajes que consumen a diario. El panel de madera enmarcado añade profundidad y textura a la obra, convirtiéndola en un objeto tangible más que en una simple impresión bidimensional, reforzando aún más su presencia como una pieza de declaración audaz. El impacto de "¿Ya llegamos?" en el arte urbano contemporáneo ¿Ya Llegamos? se erige como un poderoso ejemplo de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden ser visualmente cautivadores y a la vez reflexivos socialmente. La habilidad de Denial para fusionar humor, nostalgia y crítica permite que su obra conecte con un público amplio, desde entusiastas de la cultura pop hasta coleccionistas que buscan arte contemporáneo con significado. Su comentario sobre la paz y el progreso social resulta especialmente relevante en una era donde los problemas globales de conflicto, desigualdad y crisis ambientales siguen estando en el centro del debate público. Denial continúa desafiando los límites del arte urbano, utilizando su obra como plataforma para la discusión y la reflexión. ¿Ya Llegamos? captura un momento de cuestionamiento colectivo, instando a los espectadores a considerar no solo cuánto ha avanzado la sociedad, sino también cuánto queda por recorrer. Mediante su magistral uso de la iconografía de la cultura pop y la sensibilidad del arte urbano, Denial garantiza que su obra siga siendo impactante e inolvidable, consolidando su lugar en el panorama en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos.
$600.00
-
Serge Gay Jr Pintura acrílica original de fiesta rosa de Serge Gay Jr
Pink Party Original, obra de arte única en su tipo, pintura acrílica sobre lienzo estirado del popular artista de arte y cultura pop Serge Gay Jr. Pintura acrílica original firmada, 2011. Medidas: 40 x 30 cm. Lista para colgar sobre lienzo tensado. "Fiesta Rosa" de Serge Gay Jr.: Una vibrante fusión de cultura pop y bellas artes «Fiesta Rosa», una pintura acrílica original sobre lienzo del aclamado artista de la cultura pop Serge Gay Jr., es una impactante representación de la fusión entre el arte culto y la cultura popular. Esta obra original firmada, de 2011 y con unas dimensiones de 40x30 pulgadas, ejemplifica la habilidad de Gay para capturar el espíritu de su época a través de un vibrante cuadro que es a la vez lúdico, provocador y conmovedor. La pintura, lista para colgar y disfrutar, ofrece una ventana a la visión del artista, donde se difuminan las fronteras entre el arte urbano, el arte pop y el grafiti, creando una narrativa que resuena tanto a nivel estético como conceptual. El lenguaje visual de la obra está repleto de simbolismo e iconografía, característicos del estilo de Gay, que a menudo entrelaza elementos del arte pop urbano y el grafiti. «Fiesta Rosa» no es una excepción, con sus colores vibrantes, su composición dinámica y la yuxtaposición de imágenes que aluden a las narrativas sociales y a las referencias de la cultura pop. La escena del cuadro es un carnaval de motivos que abordan temas de identidad, celebración y las corrientes subterráneas de comentario social, invitando a los espectadores a un diálogo con la obra que va más allá de su belleza superficial. Explorando las capas en la expresión artística de Serge Gay Jr. Las múltiples capas de significado en "Pink Party" de Serge Gay Jr. dan fe de la profundidad de su expresión artística. Cada elemento del lienzo armoniza con los demás para crear una narrativa cohesiva, profundamente personal y a la vez universalmente relevante. La obra de Gay suele abordar la interseccionalidad de la identidad, la cultura y la vibrante energía de la vida urbana, y esta pintura celebra dichos temas, presentados con el estilo y la delicadeza propios de un maestro. Su enfoque de la cultura pop es matizado y complejo, reflexionando a menudo sobre el pasado al tiempo que comenta el presente. Las imágenes de "Pink Party" beben de una amplia gama de referencias culturales, desde la música y la moda hasta los movimientos sociales y la vida cotidiana. Su capacidad para destilar estos elementos en una composición armoniosa es un sello distintivo de su obra, convirtiendo cada pieza en un punto de partida para la reflexión. El uso de pintura acrílica añade una textura tangible a la obra, enfatizando la influencia del arte urbano en su práctica. La relevancia cultural de "Pink Party" en el panorama artístico «Fiesta Rosa» ocupa un lugar de relevancia cultural en el panorama artístico contemporáneo. Refleja una época en la que los límites entre las distintas formas de arte son cada vez más difusos y la influencia de la cultura pop en las prácticas artísticas tradicionales es innegable. La obra de Serge Gay Jr. se sitúa en el corazón de este cambio cultural, utilizando el lienzo para explorar y subvertir las convenciones de lo que puede ser el arte. Esta pieza original de Gay no solo ejemplifica su habilidad como pintor, sino también su perspicacia como comentarista cultural. A través de su arte, Gay captura el espíritu de la época, plasmando la energía, los desafíos y los triunfos de la sociedad moderna. «Fiesta Rosa», con su cautivadora narrativa visual y sus múltiples significados, sigue resonando entre el público, consolidándose como una obra significativa en el canon del arte pop del siglo XXI. En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, «Fiesta Rosa» representa la naturaleza evolutiva de estos géneros, demostrando cómo pueden transitar de los muros de la ciudad a las paredes de una galería sin perder su impacto ni su autenticidad. La pintura es una celebración del espíritu del arte urbano: accesible, cautivadora y descaradamente audaz. La habilidad de Serge Gay Jr. para conectar estos mundos con tanta fluidez es prueba fehaciente de su papel como figura clave en la escena del arte contemporáneo. Como obra de arte única, "Pink Party" no solo es un deleite visual, sino también un hito histórico, que captura la esencia de una era donde el arte se convierte cada vez más en un vehículo para el cambio social y la expresión personal. Se erige como un faro de las posibilidades creativas que surgen cuando la calle se encuentra con el estudio, y el resultado es una obra tan sugerente como bella.
$781.00
-
OG Slick Escultura de vinilo Love Gloves HPM de OG Slick
Guantes de amor HPM Escultura de vinilo de OG Slick Edición limitada Obra de arte urbano pop moderno con grafiti. 2024. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Escultura de 11 x 5 pulgadas. Tamaño: 11 x 5 pulgadas. Escultura de vinilo Love Gloves HPM de OG Slick – Edición limitada. Obra de arte urbano pop moderno tipo graffiti. OG Slick, reconocido artista del arte urbano pop y el grafiti, da vida a su estilo característico con Love Gloves, una escultura de vinilo HPM de edición limitada. Esta pieza de colección, firmada y numerada, limitada a solo 200 unidades, captura su visión artística audaz y rebelde, simbolizando un mensaje universal de amor y conexión. La escultura, de 28 x 13 cm, presenta dos manos enguantadas que forman un corazón, adornadas con salpicaduras de pintura y una base con grafitis, mostrando las profundas raíces de OG Slick en la cultura del grafiti y la estética del arte pop moderno. La forma escultórica es una referencia directa al lenguaje visual característico de OG Slick, donde fusiona elementos de la cultura urbana con una iconografía gráfica limpia. El uso del vinilo como soporte le otorga a la pieza un acabado brillante y liso que contrasta marcadamente con las salpicaduras de pintura crudas y expresivas. Los elementos pintados a mano hacen que cada pieza sea única, reforzando la autenticidad urbana y artesanal que define el arte urbano pop y el grafiti. OG Slick y el impacto del arte pop callejero y el grafiti Originario de Hawái y residente en Los Ángeles, OG Slick ha sido una figura clave en el mundo del grafiti desde la década de 1980. Su obra se caracteriza por una perfecta fusión de rebeldía callejera, referencias a la cultura pop y arte conceptual. Sus raíces en el grafiti siguen siendo fundamentales en su trabajo, pero ha expandido su práctica a la escultura, murales de gran formato y colaboraciones comerciales sin renunciar a su estética cruda y callejera. Su obra suele explorar temas como el consumismo, la identidad y la cultura urbana, manteniendo un toque lúdico y satírico. «Love Gloves» encapsula este enfoque al transformar un simple gesto en una impactante declaración escultórica. Los guantes, que recuerdan a la iconografía clásica de los dibujos animados, añaden un atractivo nostálgico y universal, a la vez que refuerzan la profunda conexión de OG Slick con la cultura del grafiti. Su habilidad para fusionar técnicas tradicionales del grafiti con formas de arte contemporáneo lo ha convertido en uno de los artistas más respetados del arte pop urbano y el grafiti. Guantes del amor: una declaración de unidad y energía del arte callejero Love Gloves es más que una escultura; es una representación simbólica de la unidad, el amor y la rebeldía artística. Las dos manos que forman un corazón simbolizan la conexión y la positividad, mientras que la pintura salpicada y el grafiti anclan la pieza en la energía cruda y auténtica de la cultura urbana. El contraste entre el vinilo pulido y las gotas de pintura caóticas crea una tensión visual que refleja la naturaleza dinámica del grafiti: en constante evolución, expresivo y sin complejos. El hecho de que cada pieza esté pintada a mano garantiza que no haya dos esculturas idénticas, lo que refuerza la singularidad y el valor coleccionable de esta obra de arte de edición limitada. El corazón pintado con aerosol en la base añade una capa extra de textura y significado, plasmando la esencia del arte urbano en una forma escultórica tangible. Esta pieza sirve tanto como declaración de amor como tributo a la capacidad del grafiti para transmitir mensajes profundos a través de imágenes impactantes e inmediatas. La influencia perdurable del arte de OG Slick en la cultura contemporánea OG Slick ha forjado su carrera desafiando los límites del arte pop urbano y el grafiti, y Love Gloves es una prueba más de su enfoque innovador. Su habilidad para transformar imágenes inspiradas en el grafiti en objetos de arte ha hecho que su obra sea muy codiciada tanto por coleccionistas como por entusiastas del arte urbano. Su influencia se aprecia en galerías, paisajes urbanos y colaboraciones de moda, demostrando que el arte urbano no es solo un movimiento, sino una fuerza cultural perdurable. Love Gloves es un ejemplo perfecto de cómo el grafiti puede reinterpretarse en nuevos medios sin perder su energía original. La pieza se sitúa en la intersección de la cultura urbana, la estética pop y el arte de alta gama, convirtiéndose en una obra clave del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Ya sea exhibida como objeto de colección, pieza expresiva o celebración de la cultura urbana, Love Gloves de OG Slick continúa difundiendo su mensaje de amor, unidad y rebeldía artística.
$550.00
-
Faile Paseo por el lado salvaje. Impresión serigráfica de técnica mixta de Faile.
Walk on the Wild Side, impresión serigráfica de técnica mixta de Faile, pintura acrílica en aerosol sobre papel Lennox Fine Art grueso, estirado a mano y con bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Obra de arte de 18,11 x 25 cm. Serigrafía, pintura acrílica y aerosol (técnica mixta). Un perro ladrando aparece pegado en una pared de ladrillo mientras una mujer elegante pasea con su perro en Nueva York. Explorando la narrativa urbana: "Camina por el lado salvaje" de Faile La serigrafía de técnica mixta "Walk on the Wild Side" de Faile es un testimonio conmovedor de la interacción dinámica entre el arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, con solo cien copias existentes, encapsula la vitalidad de la vida urbana a través de sus meticulosas capas de acrílico y pintura en aerosol sobre papel Lenox de bellas artes, grueso y con bordes irregulares, aplicado a mano. Con unas dimensiones de 46 x 63,5 cm, esta obra no es solo una declaración visual, sino una narrativa entretejida en el diálogo estético de la ciudad de Nueva York. Faile, un dúo artístico conocido por su impactante arte que a menudo adorna entornos urbanos, ha plasmado la esencia de la calle en un lienzo tangible. El uso del icónico perro ladrando —un motivo recurrente en su obra— sobre un fondo de pared de ladrillo refleja la energía indómita de la ciudad. El contraste entre la crudeza de la calle y la apariencia refinada de la mujer que pasa con su perro crea una yuxtaposición fundamental en el arte pop urbano. Esta obra captura la esencia del carácter diverso de Nueva York, donde lo refinado y lo rústico conviven. La técnica de serigrafía empleada por Faile para esta obra es un guiño a los métodos tradicionales del arte pop, pero la inclusión de acrílico y pintura en aerosol introduce una profundidad táctil propia del grafiti. La elección de los materiales —el grueso papel Lenox para bellas artes con sus bordes irregulares— enfatiza aún más la fusión de lo refinado con lo urbano. Cada elemento de la impresión, desde el soporte hasta la imagen, es una elección deliberada que subraya la narrativa de coexistencia y contraste. Simbolismo y estilo en el arte de Faile inspirado en la calle El simbolismo de "Walk on the Wild Side" es complejo, con los carteles del perro ladrando como sello distintivo de la herencia callejera de Faile. Estos carteles, comunes en las paredes de ladrillo de la ciudad, representan la voz de la calle: fuerte, sin complejos y ferozmente territorial. Al plasmar este símbolo en papel de bellas artes, Faile tiende un puente entre la naturaleza transitoria del arte callejero y la permanencia que buscan los coleccionistas de arte. La mujer, representada con un estilo clásico, casi vintage, y su perro domesticado contrastan marcadamente con la expresión salvaje e indómita de los carteles del perro ladrando. Es un juego visual sobre la dualidad de la naturaleza humana y las normas sociales que rigen nuestra imagen pública frente a nuestros instintos más profundos. El estilo de Faile en esta obra está inconfundiblemente arraigado en el arte pop callejero. Las líneas audaces, los contrastes marcados y la superposición de diferentes técnicas indican una estética que ha evolucionado desde las calles. Su obra suele reflejar el ruido visual de la ciudad: los anuncios, los carteles políticos, los grafitis, todos compitiendo por captar la atención. «Walk on the Wild Side» es una cuidada selección de este caos, presentada con una claridad que permite apreciar cada elemento por su mérito y su contribución al conjunto. La resonancia cultural de la obra impresa en técnica mixta de Faile "Walk on the Wild Side" no es solo una obra de arte; es un artefacto cultural que resuena con el pulso de la ciudad de Nueva York. Faile ha capturado un instante, una escena que se repite a diario en las aceras de la metrópolis, y la ha elevado a la categoría de obra de arte que invita a la contemplación. La serigrafía sirve como recordatorio del ritmo implacable de la ciudad, del constante choque de culturas y de la belleza que surge de combinaciones inesperadas. Esta obra es una celebración de la identidad de la ciudad, una instantánea de lo cotidiano transformado en extraordinario a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. La edición limitada de la serigrafía añade un elemento de exclusividad, creando una conexión tangible entre el propietario y la escena del arte urbano de la ciudad. Firmada y numerada por el artista, cada lámina es una pieza original del legado artístico de Faile. Los coleccionistas de "Walk on the Wild Side" no solo adquieren una obra de arte; Están preservando un fragmento de la narrativa cultural de la ciudad que sigue influyendo en la trayectoria del arte pop callejero y el grafiti a nivel mundial. En definitiva, «Walk on the Wild Side» de Faile es más que una serigrafía de técnica mixta; es un emblema de la voz de la calle, un diálogo entre lo salvaje y lo refinado, y un testimonio del atractivo perdurable del arte urbano. Encapsula la esencia de una ciudad que es a la vez lienzo y musa, inspirando continuamente a artistas como Faile a crear obras tan provocativas como visualmente impactantes.
$1,116.00
-
LushSux Train 21 HO Graffiti Train Art Juguete Escultura de LushSux
Tren 21. Obra original en acrílico sobre maqueta de tren a escala HO, escultura de vagón de carga, del artista callejero de graffiti y artista pop moderno Lush. Grafiti/pintura throw-up original firmada en 2014 sobre maqueta de tren HO. Tamaño de la obra: 14x3. Lush es un modelo masculino y, a veces, un grafitero de renombre internacional. Explorando "Train 21" de Lush: Una convergencia entre el modelismo y el arte del grafiti La obra "Train 21" del artista callejero Lush representa una singular fusión entre el modelismo ferroviario y el arte urbano, infundiendo al meticuloso mundo de los trenes a escala HO la energía vibrante y espontánea del grafiti. Creada en 2014, esta pieza destaca como una obra original en acrílico sobre un vagón de tren a escala, representando una forma de arte pop urbano poco común en el entorno urbano habitual de un grafitero. Lush, un artista cuya sincera autodescripción como un "imbécil grafitero internacional" sugiere su enfoque irreverente tanto hacia su oficio como hacia la percepción pública, aporta su talento para lo poco convencional al ámbito, más bien conservador, del modelismo ferroviario con "Train 21". El arte del grafiti de Lush a escala miniatura La obra "Train 21" es una muestra de la habilidad de Lush para adaptar la escala y la delicadeza de su arte callejero a las diminutas proporciones de un vagón de tren a escala. Con tan solo 35,5 x 7,5 cm, esta obra encapsula la esencia del grafiti —tradicionalmente asociado a grandes espacios— en la forma compacta y controlada de un tren a escala, un famoso objeto de colección. Esta fusión de una forma de arte tradicionalmente urbana con un pasatiempo suburbano desafía las ideas preconcebidas sobre los medios que puede ocupar el arte callejero. El estilo característico de Lush, con sus firmas llamativas y sus vívidas pinturas improvisadas, encuentra un nuevo lienzo en los laterales del vagón, llevando el espíritu rebelde del arte callejero al preciso y a menudo impoluto mundo de los aficionados a los trenes a escala. Coleccionabilidad y significado cultural del "Tren 21" Como obra original firmada por Lush, "Train 21" ocupa un lugar destacado dentro de la comunidad del arte urbano y entre los coleccionistas de piezas únicas. El grafiti pintado sobre el vagón de tren a escala HO transforma la pieza, convirtiéndola de un simple objeto de colección en una declaración, una narrativa sobre la fusión de mundos dispares. A través de obras como esta, Lush se ha labrado una reputación, no solo como artista urbano, sino como artista pop moderno que se atreve a redefinir los límites de su género. La firma de la pieza consolida su estatus como obra de arte, otorgándole un sentido de autenticidad y valor ante los ojos de coleccionistas y aficionados. "Train 21" es más que una maqueta; es un microcosmos de la trayectoria artística de Lush, que encapsula su audaz enfoque del arte pop urbano y el grafiti dentro de los confines en miniatura de un vagón de tren.
$1,060.00 $901.00
-
Skewville Urban Legend Orange Set Shoe Tossing Wood Serigrafía de Skewville
Leyenda urbana - Juego de 2 piezas originales únicas de pintura acrílica con aerógrafo y técnica mixta sobre un recorte de zapato de madera, realizado por el artista de graffiti Skewville. 2022. Un par (dos zuecos de madera en total) de zuecos de madera Skewville personalizados, firmados. Cada zueco mide 28 cm x 14 cm x 1,3 cm.
$651.00
-
Chris RWK- Robots Will Kill STREETSIGN Placa de calle
Compra STREETSIGN Original Mixed Media Painting Modern Graffiti Pop Art en Real Metal Street Sign del artista ARTIST. 2022 Pintura original firmada en XXXX Tamaño del cartel XXXX INFORMACIÓN
$1,558.00
-
Cope2- Fernando Carlo The Mash Embellecido HPM Archival Print de Cope2- Fernando Carlo
The Mash - Edición limitada embellecida a mano. Impresiones de pigmentos de archivo y acrílico sobre papel de bellas artes de 310 g/m² por Cope2, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. "Esta pieza la hice a finales de 2014. Estaba en mi estudio, escuchando música, y sonó The Monster Mash. Fue gracioso porque empecé a pintar al ritmo de la canción y así fue como surgió. Esta pieza se parece más a lo que hago hoy en día. Es una mezcla de todo tipo de pintura y diferentes diseños. Tiene muchos elementos característicos de mi trabajo. Todo encaja. Es simple y directa. Sencillez." - Cope2 El inicio del nuevo milenio encontró a Cope2 en una etapa diferente de su carrera, centrándose cada vez más en consolidarse en el panorama artístico de galerías y museos. Si bien el artista había comenzado a trabajar sobre lienzo mucho antes de la década del 2000, fue entonces cuando dio un giro radical y aceptó exponer sistemáticamente en espacios cerrados. Ya sea que se considere el grafiti una forma de arte expresiva y vibrante o una forma de vandalismo irresponsable, una cosa es segura: en los últimos años ha captado la atención del público en general, llegando incluso a las galerías más importantes del mundo.
$596.00
-
RD-357 Real Deal Terminator examinando la vieja lata de Krylon Pintura acrílica original en aerosol de RD-357 Real Deal
Terminator examinando una vieja lata de Krylon. Obra de arte original única realizada con pintura acrílica y aerosol sobre lienzo estirado por el popular artista de graffiti callejero RD-357. Lienzo de 16”x20” pulgadas con una genial y detallada pintura de un Terminator de la franquicia cinematográfica. El Terminator examina una vieja lata de pintura en aerosol Krylon, olvidada por Rd357. Todo pintado a mano por Rd357, un verdadero grafitero que ha perdurado más que el resto en el mundo del grafiti neoyorquino, apodado "El último hombre en pie". De su época, por Rd #357. Rd es auténtico; lleva más de 40 años como grafitero, comenzando en los trenes del metro IRT de Nueva York. Sus firmas de grafiti han aparecido en muchísimas películas, series de televisión y libros filmados en Nueva York (prueba documental en vídeo) a lo largo de 38 años.
$962.00
-
Ces One- Rob Provenzano Killer Season- CESpool HPM Impresión de pigmento de archivo adornada a mano
Compre Killer Season- CESpool Hand-Embellished Limited Edition Archival Pigment Print Art en 290gsm Moab Entrada Rag Bright Paper del artista Ces Contemporary Pop Artwork. 2022 Firmado y numerado HPM Embellecido a mano Edición limitada de 10 Tamaño de la obra de arte 18x24 Killer Season • Impresión de pigmento de archivo autografiada • Adornos adicionales pintados a mano en papel de archivo Moab Entrada Rag Bright 290 GSM • 18 x 24 pulgadas Adornado a mano, firmado y numerado por el artista CES en una edición limitada adornada de 10
$360.00
-
Serge Gay Jr No me dejes. Pintura acrílica original de Serge Gay Jr.
No me dejes. Pintura acrílica original de Serge Gay Jr. Obra de arte única sobre tabla de arte del artista pop de arte callejero. Pintura acrílica original firmada, 2014. Tamaño: 6,25 x 10 pulgadas. «No me dejes», pintura acrílica original de Serge Gay Jr. – Obra única de arte urbano pop y graffiti. Serge Gay Jr. presenta «No me dejes», una impactante pintura acrílica original de 15,9 x 25,4 cm sobre tabla, creada en 2014. Esta obra única es un ejemplo contundente de su habilidad para fusionar el retrato, el texto y el simbolismo cultural en una composición profundamente expresiva. Firmada por el artista, esta pieza exhibe su distintiva fusión de realismo, abstracción y narrativa en capas, reflejando tanto profundidad emocional como matices sociopolíticos dentro del marco del arte pop urbano y el grafiti. La pintura presenta una figura femenina contemplativa, con una expresión sombría pero resiliente, bañada en una paleta dominada por azules apagados, púrpuras intensos y tonos oscuros. La intensidad de su mirada y la suavidad de su postura contrastan con el fondo caótico, compuesto por imágenes fragmentadas y texto críptico. Frases manuscritas, figuras fantasmales y distorsiones visuales crean una sensación de inquietud emocional, reforzando los temas de anhelo, partida e incertidumbre. La superficie texturizada, la pincelada cruda y la estética desgastada le dan a la pieza una apariencia casi envejecida, como si cargara con el peso de recuerdos y narrativas no dichas. Las capas emocionales de No me dejes Serge Gay Jr. posee una excepcional capacidad para evocar emociones a través de la composición, el color y el simbolismo. «No me dejes» es un retrato profundamente íntimo de la vulnerabilidad, que aborda temas como el abandono, la pérdida y la añoranza. Las palabras manuscritas en la esquina superior derecha añaden un elemento personal, casi confesional, a la obra, invitando al espectador a participar en el diálogo tácito del sujeto. El peso emocional se ve amplificado por el lenguaje corporal de la figura: su mirada hacia abajo, la tensión en sus dedos y la leve curvatura de sus hombros sugieren una lucha interna entre aferrarse y soltar. Las imágenes circundantes añaden complejidad a la narrativa. Una sonrisa esquelética, una figura sin rostro vestida de traje y elementos visuales dispersos de transporte y maquinaria sugieren temas como el movimiento, el tiempo y el cambio inevitable. La superposición de figuras y texturas crea un efecto onírico, como si la pintura existiera entre la realidad y la memoria. La yuxtaposición de realismo y abstracción permite que la obra se sienta a la vez profundamente personal y universalmente identificable, convirtiéndola en una contribución significativa al conjunto de la obra del artista. La visión de Serge Gay Jr. sobre el arte pop callejero y el grafiti Serge Gay Jr. se ha consolidado como una figura clave del arte pop urbano y el grafiti, reconocido por su habilidad para fusionar técnicas de bellas artes con la narrativa urbana contemporánea. Su uso de imágenes fragmentadas, contrastes marcados y simbolismo complejo le permite crear obras con una fuerte carga poética y política. «Don't Leave Me» ejemplifica este enfoque, difuminando las fronteras entre el retrato tradicional y la estética urbana. El uso de técnicas mixtas y texto enriquece su obra, reforzando la idea de que el arte puede ser una forma de expresión tanto visual como escrita. La incorporación de palabras escritas a mano y texturas desgastadas confiere a la pintura una cualidad cruda e inacabada, transmitiendo una sensación de inmediatez y autenticidad. Esta técnica evoca la energía del grafiti y los murales callejeros, donde los mensajes personales y la expresión artística coexisten en espacios públicos y privados. Su capacidad para equilibrar narrativas personales con temas sociales más amplios permite que su obra conecte con el espectador a distintos niveles. El significado cultural de No me dejes «No me dejes» captura un momento de intensa emoción, explorando temas como el amor, la separación y la transformación personal dentro del marco del arte pop urbano y el grafiti. La pintura alude a la experiencia universal del apego y el miedo a la pérdida, convirtiéndose en una obra profundamente conmovedora que resuena con el público más allá de su atractivo visual. La superposición de texturas, el simbolismo críptico y el retrato inquietantemente expresivo contribuyen a su capacidad de evocar reflexión y emoción. Serge Gay Jr. continúa desafiando y redefiniendo el arte urbano contemporáneo mediante su habilidad para fusionar las bellas artes con la cultura callejera. «No me dejes» es un testimonio de su capacidad para narrar historias complejas y con múltiples capas a través de la expresión visual, demostrando cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden ser a la vez profundamente personales y socialmente relevantes. Mediante su magistral uso de la composición, el color y la narrativa, sigue traspasando límites, asegurando que su obra siga siendo impactante y relevante en el panorama siempre cambiante del arte moderno.
$618.00
-
Raid71 Mi Corazón y Alma, Pintura Original en Lienzo Acrílico de Raid71
Mi Corazón y Alma, una pintura acrílica original de Raid71, una obra de arte sobre lienzo de un artista pop de arte callejero. Pintura acrílica original firmada en 2023, tamaño 24x48 , de Mickey Mouse estilizado con tatuajes relacionados con Disney y Star Wars por toda la superficie. El tapiz cultural del arte original de Raid71 Raid71, conocido por su estilo visual impactante e imaginativo, crea una declaración audaz con "My Heart and Soul". El lienzo de 24x48 pulgadas le brinda al artista un amplio espacio para explorar la profundidad y complejidad de la transformación del personaje. El uso de acrílicos le permite a Raid71 superponer capas y texturizar la obra, proporcionando una sensación de dimensión que da vida a los tatuajes. Estos tatuajes son más que una simple decoración; narran historias dentro de historias, haciendo referencia a los ricos mundos de Disney y Star Wars, que han impactado profundamente la cultura popular. En esta pintura, el artista profundiza en la noción de identidad y legado: cómo los personajes e historias de nuestra infancia permanecen arraigados en nuestro ser adulto, como tinta indeleble en la piel. La yuxtaposición de un personaje tradicionalmente inocente adornado con tatuajes típicamente asociados con un estilo de vida contracultural desafía las percepciones de los espectadores y los invita a encontrar conexiones con las imágenes. El arte pop urbano y el grafiti siempre han sido una plataforma para que los artistas fusionen elementos icónicos de la cultura pop con la energía cruda y auténtica de las calles. «Mi corazón y mi alma», una pintura acrílica original de Raid71, ejemplifica esta síntesis al reimaginar a un personaje universalmente querido, Mickey Mouse, fusionándolo con un tapiz de tatuajes relacionados con Disney y Star Wars. Esta obra original, firmada por el artista y fechada en 2023, representa cómo el arte urbano y la iconografía de la cultura pop pueden converger de maneras vibrantes e inesperadas. Importancia de los acrílicos en el arte pop callejero y el grafiti La pintura acrílica es especialmente idónea para las necesidades expresivas del arte pop urbano y el grafiti. Su versatilidad y rápido secado permiten a artistas como Raid71 trabajar con espontaneidad, un enfoque esencial en el arte urbano. Además, el acrílico ofrece la durabilidad necesaria para obras destinadas a diversos entornos, desde galerías de arte hasta colecciones privadas. En «My Heart and Soul», Raid71 utiliza el acrílico para crear texturas y capas que imitan la apariencia de los tatuajes en la piel, una hazaña que requiere tanto habilidad como un profundo conocimiento del medio. El resultado es una obra que trasciende la mera pintura para convertirse en una representación de la destreza técnica y la visión creativa del artista. El lugar de Raid71 en el panteón del arte pop callejero y el grafiti Artistas como Raid71 están transformando el panorama del arte urbano pop y el grafiti, demostrando que este género no se limita a murales públicos ni a obras efímeras. Al trasladar la sensibilidad del arte urbano al lienzo, crean obras que pueden apreciarse en un contexto artístico más tradicional, conservando a la vez la rebeldía y la inmediatez que definen el arte urbano. «My Heart and Soul» es un testimonio de esta evolución, mostrando cómo el arte urbano puede ser accesible y sofisticado. La pintura afirma que personajes como Mickey Mouse, que algunos podrían considerar mero entretenimiento infantil, poseen un significado más profundo y pueden convertirse en poderosos símbolos al ser reinterpretados desde la perspectiva del arte urbano. Coleccionabilidad y atractivo perdurable de las obras originales Las obras originales de arte urbano pop y grafiti ocupan un lugar especial en el corazón de los coleccionistas. «My Heart and Soul», una pieza única e irrepetible, posee un valor intrínseco que trasciende su atractivo visual. El hecho de que el artista la firme le confiere autenticidad y crea un vínculo directo entre el artista y el coleccionista. Coleccionistas y aficionados se sienten atraídos por la originalidad y el toque personal de estas obras. En un mundo donde abundan las reproducciones e impresiones, una obra original es una creación singular que captura un momento en la trayectoria artística del artista. La pintura de Raid71, con sus intrincados detalles y referencias culturales, no es solo una obra de arte; es un pedazo de historia, una instantánea de la convergencia actual entre la cultura pop y el arte urbano. En resumen, «Mi corazón y mi alma», de Raid71, celebra el arte pop urbano y el grafiti, un género que continúa expandiendo límites y desafiando nuestra comprensión del arte y la cultura. Mediante el uso de acrílicos y lienzo, Raid71 nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con los íconos de nuestra infancia y las historias que dan forma a nuestro mundo. Esta pintura es una audaz representación del potencial creativo que surge de la intersección entre el arte urbano y la cultura pop, un potencial que Raid71 aprovecha con habilidad y visión.
$3,501.00
-
Saber Estudio de alambre de púas cerca del centro de Los Ángeles. Pintura original de Saber.
Estudio de alambre de púas cerca del centro de Los Ángeles. Pintura acrílica original en técnica mixta con aerosol de Saber. Obra de arte única sobre cartulina de archivo en relieve del artista pop de arte callejero. 2023. Firmada. Pintura original en técnica mixta con acrílico y aerosol. Tamaño: 7,5 x 5. "ESTUDIO DE ALAMBRE DE ESPINAS CERCA DEL CENTRO DE LOS ÁNGELES. He estado pintando pequeños estudios de escenas nocturnas de Los Ángeles. Esta es una serie de originales pintados a mano. Técnica mixta sobre cartulina de archivo con relieve. Tamaño: 19 x 12,5 cm. Firmado y numerado. Edición muy limitada; solo se crea una pequeña cantidad de cada serie." -Saber. Inmersión en lo urbano: el "Estudio de alambre de púas cerca del centro de Los Ángeles" de Saber "Estudio de alambre de púas cerca del centro de Los Ángeles" de Saber es una impactante pintura original de técnica mixta que ofrece una cruda pero hermosa instantánea del paisaje urbano de Los Ángeles. Esta obra de 2023, firmada por el artista, es una pieza única meticulosamente creada sobre una cartulina de archivo en relieve de 19 x 13 cm. Saber, una figura venerada en la escena pop del arte urbano, captura la esencia del centro de Los Ángeles con una técnica cruda y expresiva que combina pintura en aerosol y acrílicos, revelando el carácter de la ciudad bajo su velo nocturno. Esta serie de originales pintados a mano por Saber es más que una simple representación de los atributos físicos de la ciudad; es una profunda inmersión en el alma del entorno urbano. La técnica mixta sobre la cartulina de archivo en relieve acentúa el contraste textural entre la dureza del alambre de púas y la cualidad etérea del horizonte nocturno de la ciudad. El uso de pintura en aerosol, un medio sinónimo del arte urbano, le confiere autenticidad a la obra, resonando con la energía espontánea del grafiti. La decisión de Saber de centrarse en escenas nocturnas de Los Ángeles revela su intención de explorar temas como el aislamiento, los límites y la libertad. El alambre de púas, símbolo frecuentemente asociado con la división y el confinamiento, se yuxtapone con el telón de fondo de una ciudad conocida por su creatividad y sueños sin límites. Esta yuxtaposición invita a reflexionar sobre las barreras —tanto físicas como metafóricas— que definen los espacios urbanos y las vidas que los habitan. «Estudio del alambre de púas cerca del centro de Los Ángeles» forma parte de una serie minimalista que enfatiza la exclusividad y el valor coleccionable de la obra de Saber. Cada pieza de la serie está numerada, lo que destaca su posición dentro de una narrativa más amplia que Saber construye a través de estas exploraciones visuales. Los coleccionistas de arte urbano pop y grafiti encontrarán en estas piezas una convergencia entre la crudeza de la calle y la delicada sofisticación artística. La obra de Saber constituye un ejemplo convincente del potencial del arte urbano pop para trascender sus orígenes y convertirse en una poderosa forma de arte contemporáneo. La capacidad del artista para transmitir la complejidad de la experiencia urbana mediante la interacción de medios, texturas y colores es testimonio de su dominio de la técnica. Sus pinturas no son meras obras de arte, sino ventanas a la psique urbana que reflejan el espíritu vibrante y a veces caótico de la vida en la ciudad. En esencia, la serie «Estudio de alambre de púas cerca del centro de Los Ángeles» encarna la evolución del grafiti hacia una forma de arte pop urbano que desafía, involucra y cautiva. Subraya el debate actual sobre el valor del arte urbano dentro del canon artístico y su capacidad para capturar y comentar la esencia de la existencia urbana contemporánea. A través de sus representaciones íntimas y viscerales de Los Ángeles, Saber se consolida como una voz destacada del arte pop urbano, moldeando nuestra percepción e interacción con los paisajes urbanos que nos rodean.
$563.00
-
Nychos Disección de la pintura acrílica original de la letra S de Nychos
Disección de la letra S. Pintura original en técnica mixta enmarcada sobre papel por Nychos, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2013. Obra de arte original firmada, técnica mixta, acrílico y aerosol. Medidas: 40 x 48,5 cm . “Mi padre y mi abuelo eran cazadores tradicionales austriacos, así que creo que de ahí viene parte de mi interés por la anatomía. Ver un ciervo diseccionado por primera vez fue muy inspirador para mí. Ver cómo salían las vísceras e intestinos fue un poco impactante al principio”, le contó Nychos a Hypebeast mientras pintaba en el Pow Wow Hawaii, el festival de arte urbano más importante del mundo, a principios de este año. “Usando todo este conocimiento de la anatomía, creo que he encontrado algo con lo que puedo dedicarme y en lo que puedo dar rienda suelta a mi creatividad. Se mantiene interesante para mí porque siempre estoy encontrando nuevas maneras de hacerlo”. -Nychos
$2,282.00 $1,940.00
-
Futura 2000- Leonard McGurr GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$2,446.00
-
Faile Nos pertenecemos juntos. Serigrafía de Faile.
Serigrafía "We Belong Together" de Faile, impresa a mano a 4 colores sobre papel Lenox 100 Fine Art. Edición limitada. Edición limitada de 47 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Impresión en acrílico y serigrafía. Una vibrante representación de la devoción La serigrafía «We Belong Together» de Faile irradia colores expresivos y contrastes impactantes que captan la atención de inmediato. Creada en 2024 como una edición limitada de 47 ejemplares, firmada y numerada, esta obra de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) ejemplifica el talento de Faile para fusionar elementos románticos y lúdicos con audaces técnicas compositivas. La pieza presenta aplicaciones de acrílico sobre una serigrafía de cuatro colores, todo ello sobre papel Lenox 100 Fine Art. Este enfoque de capas da como resultado un fascinante collage de imágenes, donde las referencias vintage se reinterpretan desde una perspectiva marcadamente moderna. El espectador se encuentra con una pareja central —una mujer abrazando un esqueleto— mientras que patrones ondulantes, motivos ornamentales y un texto vibrante ocupan el espacio circundante. Estas yuxtaposiciones resaltan una tensión cautivadora entre la vida, el amor y las fuerzas que unen a las personas. Inspiración para el arte pop callejero y el grafiti Faile, un colectivo artístico estadounidense, es conocido por incorporar referencias del arte pop urbano y el grafiti en sus grabados, pinturas e instalaciones. Las influencias de los cómics, la publicidad retro y la cultura urbana a menudo se entrelazan con el romanticismo clásico o la iconografía religiosa. Esto se aprecia en las líneas ondulantes y los vibrantes colores de «We Belong Together», que evocan la predilección del arte urbano por las imágenes impactantes y las formas fácilmente reconocibles. El diseño ejemplifica cómo estas influencias urbanas armonizan con elementos estéticos más tradicionales. Si bien el cabello ondulado y los motivos de filigrana recuerdan las portadas de novelas románticas clásicas, los contornos negros definidos y la paleta de colores limitada reflejan una estética urbana cruda e inmediata. El resultado es una obra que se integra perfectamente en el entorno de una galería, a la vez que rinde homenaje a las raíces de la creatividad callejera. Simbolismo dinámico e imágenes evocadoras La composición de «We Belong Together» se centra en un momento profundamente emotivo: una figura de cabello rosa acuna a su pareja esquelética en una tierna pose. Este retrato evoca la idea de un compromiso eterno, insinuando un amor que trasciende los límites físicos. La media sonrisa del esqueleto y el abrazo de la mujer invitan a reflexionar sobre cómo temas como la mortalidad pueden entrelazarse con la devoción. Faile utiliza estos símbolos para crear una narrativa que va más allá del impacto visual inmediato. Elementos como los rojos intensos del fondo sugieren una pasión ferviente, mientras que detalles delicados —como el número tatuado en el hombro de la mujer— añaden sutiles referencias que despiertan la imaginación. La pintura acrílica, aplicada con esmero en capas, acentúa texturas y sombras, creando una sensación de profundidad que realza el carácter onírico de la obra. Atractivo coleccionable y encanto perdurable Los coleccionistas atraídos por la estética pop y la audacia en la ejecución consideran esta serigrafía una pieza esencial de Faile. El hecho de que solo existan 47 ejemplares resalta su exclusividad y añade un atractivo extra para los entusiastas que buscan algo verdaderamente distintivo. Cada versión se imprime cuidadosamente a mano, lo que garantiza que las ligeras variaciones hagan que cada impresión sea única. El formato de 18x24 pulgadas ofrece un lienzo lo suficientemente grande como para apreciar la riqueza de detalles, pero a la vez resulta manejable para su exhibición en colecciones privadas. La habilidad de Faile para combinar imágenes impactantes con comentarios sutiles sobre el amor, la vida y la mortalidad posiciona a «We Belong Together» como una obra de arte que resuena en múltiples niveles. Su combinación de influencias del arte pop urbano y el grafiti, adornos acrílicos y la expresiva serigrafía confirman la posición de Faile entre los artistas contemporáneos más destacados que continúan expandiendo los límites del arte accesible y narrativo.
$3,500.00
-
Nicole Gustafsson Pintura acrílica original de oso nocturno de Nicole Gustafsson
Obra de arte original de Night Bear, pintada en acrílico sobre papel de bellas artes por la popular artista de graffiti callejero Nicole Gustafsson. Fotografía original firmada, enmarcada y con paspartú, 2014. Marco de 3x3 pulgadas (8,5x8,5 pulgadas). Night Bear: Un vistazo al mundo fantástico de Nicole Gustafsson El viaje artístico de Night Bear «Oso Nocturno» de Nicole Gustafsson, una pintura acrílica original sobre papel de bellas artes, se erige como una pieza singular dentro del arte pop urbano y el grafiti. Creada en 2014, esta obra se aleja de la crudeza urbana típica del arte callejero, invitando al espectador a un mundo más fantástico y de ensueño. Enmarcada y con paspartú de 21,6 x 21,6 cm, con una imagen de 7,6 x 7,6 cm, la pieza es un tesoro de exquisita artesanía. Destaca por ser una obra original firmada, que ostenta la estética distintiva por la que Gustafsson es reconocida: una fusión de paisajes encantadores y personajes cautivadores que narran una historia que trasciende los límites del lienzo. La fantasía del arte pop callejero en la obra de Gustafsson En «Oso Nocturno», presenciamos la convergencia entre la accesibilidad del arte callejero y el atractivo masivo del arte pop, con una narrativa profundamente personal e ilustrativa. La obra de Gustafsson se caracteriza por su habilidad para crear escenas vibrantes y serenas, encapsulando momentos que parecen sacados de un sueño o de un reino fantástico lejano. A diferencia del carácter a menudo transgresor del grafiti, su obra se inclina hacia lo encantador y lo mágico, convirtiéndola en una entrañable anomalía dentro del panorama del arte pop callejero. Con su delicada representación de un oso y su fantasmal compañero, esta pieza evoca una sensación de compañerismo y asombro, temas que resuenan en espectadores de diversos orígenes. El estilo característico de Nicole Gustafsson El estilo de Nicole Gustafsson es un soplo de aire fresco en el arte pop urbano y el grafiti, donde suelen predominar las líneas audaces y los mensajes contundentes. Su enfoque es sutil pero impactante, atrayendo al espectador con detalles intrincados y una paleta de colores suaves que transforma una pequeña imagen de 3x3 en un portal a otro mundo. «Oso Nocturno» es una muestra de su maestría con el pincel y su habilidad para crear profundidad y textura con acrílicos, lo que aporta una cualidad táctil a la narrativa visual. Cada pincelada es intencional y contribuye a la armonía general de la obra. Reflexiones sobre "Night Bear" y su lugar en el arte pop callejero «Oso Nocturno» puede parecer una ruptura con las raíces transgresoras del arte pop callejero y el grafiti, pero nos recuerda el amplio espectro que puede abarcar esta forma de arte. La obra de Gustafsson ofrece una narrativa lúdica y conmovedora, que destaca la versatilidad del arte pop callejero para adaptarse e incorporar diferentes métodos narrativos. Esta obra no grita a los cuatro vientos, sino que susurra una historia que atrae al espectador, invitándolo a detenerse y reflexionar. Es una declaración silenciosa pero poderosa en el bullicioso mundo del arte callejero, que demuestra que el género no es monolítico, sino un mosaico de diversas expresiones artísticas.
$291.00
-
Chris RWK- Robots Will Kill Stand Alone Original Street Sign Painting de Chris RWK
Pintura original independiente de técnica mixta del artista de graffiti Chris RWK, arte pop moderno sobre letrero de metal real. 2022. Obra original firmada, técnica mixta (acrílico y pintura en aerosol) sobre letrero de calle real de 18x18 pulgadas en zona escolar. Stand Alone de Chris RWK: Una nueva dimensión del arte de los letreros callejeros En el vibrante panorama del arte pop moderno y el grafiti, Chris RWK (cuyo nombre real es Chris Roberts), artista neoyorquino, presenta una propuesta innovadora dentro del género con su obra "Stand Alone". Esta pieza, una pintura original de técnica mixta firmada y realizada en 2022, desafía las normas convencionales del arte urbano al utilizar como lienzo una señal de tráfico real de 18x18 pulgadas que indica una zona escolar. La obra, basada en lo natural y práctico —una señal metálica diseñada para imponer normas—, se convierte en una declaración de rebeldía artística y liberación creativa. La fusión de medios en la obra de Chris RWK «Stand Alone» es una innovadora fusión de acrílico y pintura en aerosol, técnicas que desde hace tiempo son esenciales para el artista urbano. Al aplicarlas a una señal de tráfico metálica, Chris RWK tiende un puente entre los objetos cotidianos que solemos pasar por alto y el potencial expresivo que encierran. Su personaje robótico, un motivo recurrente en su obra, se representa con una sencillez que evoca la inocencia infantil, yuxtapuesta al telón de fondo de un mundo adulto repleto de normas y restricciones. La dualidad de esta pieza —la imaginería lúdica frente a la naturaleza severa y directiva de una señal de tráfico— invita a reflexionar sobre la tensión entre el mundo estructurado en el que nos movemos y la libertad imaginativa que a menudo anhelamos. Esta tensión es la esencia del arte pop urbano, donde lo mundano se transforma en extraordinario. Aceptar lo ordinario: La iconografía de Chris RWK En "Stand Alone", lo cotidiano se abraza y se celebra. Chris RWK eleva una señal de tráfico común a la categoría de obra de arte capaz de comunicar emociones e ideas complejas. La figura del robot, a menudo interpretada como una metáfora de la experiencia humana, se representa junto a un corazón, símbolo universal del amor y la conexión. Esta imaginería, sencilla pero profunda, refleja la capacidad del artista para encontrar profundidad en la simplicidad, un sello distintivo de su obra. El uso de objetos cotidianos en el arte no es nuevo, pero Chris RWK recontextualiza este enfoque dentro del marco del arte pop urbano, invitando al espectador a descubrir el potencial artístico en todas las cosas. La señal de tráfico, antaño un objeto directivo, se convierte en un lienzo para la reflexión, un medio a través del cual el artista conecta con el público a un nivel personal. "Stand Alone" de Chris RWK es una obra excepcional dentro del ámbito del grafiti y el arte pop moderno. Captura la esencia del poder transformador del arte urbano, convirtiendo un objeto mundano en una fuente de expresión y comentario artístico. Al contemplar esta obra, los espectadores recuerdan que el arte no se limita a las galerías ni a los murales en las paredes de los edificios; puede surgir de los lugares más inesperados, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los elementos cotidianos de nuestra vida.
$2,188.00
-
Cope2- Fernando Carlo Prohibido el paso. No se permiten grafitis. 12x18 III. Pintura original de grafiti en señal de calle por Cope2 - Fernando Carlo
No pasar, no hacer grafitis 12x18- III Pintura original de técnica mixta, artista de graffiti, arte pop moderno sobre letrero de metal real de Cope2. Letrero de calle de metal real, original y firmado, pintado con aerosol, con letras burbuja. Tamaño de la obra: 12x18. Prohibido el paso. No se permiten grafitis. Señal de vigilancia. Desafiando las normas con el arte pop callejero y el graffiti de Cope2 La obra "No Trespassing No Graffiti 12x18- III" de Cope2 es una pieza provocativa que encarna el espíritu rebelde del arte pop urbano y el grafiti. Esta pintura original en aerosol, firmada en 2020, presenta letras burbuja sobre una señal de tráfico metálica real de 30x45 cm (12x18 pulgadas), proclamando con audacia "El grafiti es un delito". Esta obra desafía directamente las fronteras legales y sociales que durante mucho tiempo se han impuesto a los grafiteros. Cope2, un nombre con peso en el mundo del grafiti, utiliza esta pieza para confrontar la paradoja del grafiti como forma de arte: su existencia simultánea como creación celebrada y acto delictivo. El soporte de la señal de tráfico metálica, un objeto que suele representar la ley y el control, se subvierte y se reutiliza como lienzo para la libre expresión artística. Esta inversión simboliza la naturaleza misma del arte urbano: un medio que a menudo existe en espacios fuertemente regulados y vigilados. Al elegir esto como su lienzo, Cope2 no solo crea una obra de arte; Elabora una declaración sobre el derecho al espacio público y la naturaleza de la libertad artística. El comentario sociocultural del trabajo de Cope2 «Prohibido el paso. No se permiten grafitis» es más que una obra visualmente impactante; funciona como un comentario sociocultural sobre el estado actual del arte urbano. Los colores brillantes y las inconfundibles letras de burbuja son elementos esenciales del grafiti tradicional, pero contrastan fuertemente con el fondo formal y autoritario de la señal de tráfico. Este contraste es una metáfora visual de la tensión entre el artista y el sistema, entre la creatividad y la conformidad. La obra captura la esencia de Cope2: un artista que ha prosperado frente a la adversidad y los desafíos legales durante más de tres décadas. Esta pieza de técnica mixta muestra su dedicación al oficio y su capacidad de adaptación y evolución. Presentó su obra en las calles a una figura respetada del arte pop moderno, manteniendo la rebeldía y la autenticidad de sus raíces callejeras. Impacto de la orden "Prohibido el paso, prohibido el grafiti" en el arte pop callejero y el grafiti El impacto de "No Trespassing No Graffiti" de Cope2 en la percepción del arte pop urbano y el grafiti es innegable. Encarna la rebeldía inherente a este género artístico. Sin embargo, también representa una maduración de la forma, una señal de que el arte urbano ha reclamado su lugar legítimo en el discurso artístico contemporáneo. La obra se erige como un símbolo de resistencia contra la criminalización del grafiti, instando a una revisión de las leyes y percepciones culturales que rigen la expresión pública. A través de esta obra, Cope2 reivindica el valor del arte urbano como una forma legítima y poderosa de expresión social y artística. La pintura interpela directamente al espectador, una invitación a cuestionar y redefinir los límites de la legalidad y el arte. Es una declaración audaz de que la presencia del grafiti en el espacio público puede ser tanto un acto de vandalismo como un importante artefacto cultural. "No Trespassing No Graffiti" es una pieza clave en la narrativa del arte pop urbano y el grafiti. Es un testimonio de la influencia perdurable de Cope2 y su compromiso por expandir los límites de lo que el arte urbano puede transmitir. Esta obra no es solo una declaración contra la prohibición; es una proclamación del poder transformador del grafiti, su papel en desafiar el statu quo y su potencial para cambiar nuestra interacción con el paisaje urbano y nuestra comprensión del mismo. Es una pieza que encapsula la compleja identidad del grafiti, erigiéndose como un ejemplo vibrante del diálogo entre el artista, la ciudad y la sociedad.
$820.00
-
Denial- Daniel Bombardier Te amaré hasta el final HPM Stencil Wood Print por Denial- Daniel Bombardier
Te amaré hasta el final. Edición limitada. Pintura en aerosol, acrílico, plantilla y técnica mixta sobre panel de madera entelado, intervenida a mano por Denial Graffiti Street Artist. Arte pop moderno. Edición limitada firmada de 2015 de HPM 5. Obra de arte intervenida a mano. Tamaño 24x36. Enmarcada en madera. Lista para colgar. Te amaré hasta el final por Denial: Inocencia y apocalipsis en el arte pop callejero y el grafiti «Te amaré hasta el final» es una obra de arte de técnica mixta, edición limitada de 2015, intervenida a mano por el artista canadiense de pop y graffiti Denial. Cada pieza de la edición de cinco es única, creada con pintura en aerosol, esténcil, acrílico y capas de técnica mixta sobre un panel de madera enmarcado de 61 x 91 cm. Firmada y lista para colgar, esta pintura de gran formato fusiona la sinceridad emocional con una mordaz crítica a la inestabilidad global y el caos moderno. Es una contradicción visual donde la imaginería romántica colisiona con el lenguaje de la guerra, consolidando el enfoque característico de Denial hacia el arte pop urbano y el graffiti como una obra a la vez emocionalmente provocativa y conceptualmente subversiva. Elementos visuales contrastantes y dualidad emocional El punto central de la obra es la silueta de un niño y una niña frente a frente, en un momento de tierno afecto. El niño oculta un ramo de flores a su espalda, símbolo de amor inocente y vulnerabilidad juvenil. Tras ellos, sin embargo, estalla una enorme nube en forma de hongo, representada en marcado contraste con vibrantes tonos rojos, amarillos y naranjas. Este telón de fondo apocalíptico rompe la serenidad del primer plano, sugiriendo que ni siquiera los momentos más puros de amor son inmunes a las violentas consecuencias de las decisiones humanas. El gesto de generosidad del niño y la atenta postura de la niña se convierten en metáforas de la frágil esperanza en medio de la destrucción, subrayando cómo el amor persiste a la sombra de la catástrofe inminente. Materiales, textura y proceso de pintura a mano Cada obra está creada sobre panel de madera, lo que le confiere una crudeza y un peso físico acordes con la autenticidad de sus orígenes en el arte urbano. El carácter artesanal de la edición garantiza que cada panel presente capas únicas de estarcido, pintura en aerosol expresiva e imperfecciones intencionadas. El uso del espacio negativo en las siluetas contrasta con el fondo de explosiva riqueza de detalles, atrayendo la mirada del espectador directamente al diálogo visual entre el afecto y la aniquilación. La textura de la superficie del panel y la superposición de técnicas aportan profundidad e intensidad a la tensión emocional de la obra. La visión y el comentario cultural de la negación Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, es conocido por utilizar la ironía, la contradicción y un simbolismo complejo para criticar los medios de comunicación, el consumismo y la complacencia política. En «Te amaré hasta el final», su uso de siluetas juveniles no es nostálgico, sino intencionalmente irónico. La inocencia de la infancia se convierte en un símbolo de esperanza, amenazada por el espectro siempre presente del conflicto. El arte de Denial a menudo expone lo absurdo de las ideologías modernas, y aquí se pregunta si el amor puede perdurar cuando el mundo está en llamas. Esta obra refleja la dualidad presente en el arte pop urbano y el grafiti: belleza versus caos, sinceridad versus espectáculo, y la emoción humana resistiendo con resiliencia frente a los sistemas de destrucción. Mediante la metáfora visual y una estética provocadora, Denial invita a los espectadores a reflexionar no solo sobre la fragilidad del afecto, sino también sobre su poder frente al olvido.
$10,000.00
-
Prefab77 An Eye For An Eyrie Red Gold HPM Serigrafía acrílica de Prefab77
Un ojo para un nido de águilas - Rojo y oro. Original pintado a mano con múltiples técnicas de aerosol, acrílico y serigrafía sobre panel de madera cortado con CNC, listo para colgar, por Prefab77, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Siempre nos ha apasionado el retrato. Nuestro estilo actual fusiona el retrato alegórico con un estilo directo y contundente, a menudo incorporando mensajes ocultos, referencias religiosas e iconografía pop. En este lanzamiento, hemos explorado el estilo totémico para transmitir estos mensajes y crear una forma visualmente bella de expresar una idea abstracta o de transmitir un significado no explícito en la narrativa. Como un buen tema pop/rock de tres minutos, ¡puede ser una fábula, una historia o una advertencia! - Prefab77
$533.00
-
Cope2- Fernando Carlo Videovigilancia 12x18 II Original Street Sign Graffiti Painting by Cope2- Fernando Carlo
Videovigilancia 12x18- II Pintura original de técnica mixta, artista de graffiti, arte pop moderno sobre letrero de metal real de Cope2. Letrero de calle de metal real, pintado con aerosol y con letras burbuja, firmado en 2020. Tamaño de la obra: 12x18. Esta zona está bajo vigilancia las 24 horas.
$820.00
-
Sechor SECHOR Rodillo Pintura Graffiti Técnica Mixta de Sechor
SECHOR roller Original Obra de arte única en su tipo, técnica mixta de pintura en aerosol sobre lienzo, del popular artista de graffiti callejero Sechor. 2021. Técnica mixta firmada sobre lienzo sin bastidor de 18x24 pulgadas.
$589.00
-
Atomik PINTURA Pintura original de los MEDIOS del artista
Compra PINTURA Obra de arte única en MEDIO de Street Art Pop Artist. 2022 Firmado MEDIA Pintura Obra de arte original Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$4,261.00 $3,622.00
-
Askew One Detroit Entities Alpha Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Askew One
Detroit Entities Alpha Pintura original Acrílico y pintura en aerosol sobre plexiglás por Askew One Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Obra de arte original firmada, 2013. Tamaño: 48x48 cm. Enmarcada a medida. «Detroit fue el punto de partida de toda esta reflexión durante mi primera visita en 2009. Creo que la metáfora de la entropía está presente en todo el mundo, pero también se aplica a Detroit. En el caso de Detroit, la entropía se manifestaba en la expansión urbana y la industria. Sin embargo, esta obra es optimista, como Detroit. Trata sobre nuevos comienzos». – ASKEW ONE
$3,259.00 $2,770.00
-
Askew One Pintura acrílica de esmalte original de Diaspora Ono de Askew One
Comprar Diáspora Ono Pintura original Esmalte y acrílico sobre plexiglás por Askew Un artista callejero de graffiti arte pop moderno. 2015 Obra de arte de pintura original firmada Tamaño 20x14 Enmarcado personalizado "En abril/mayo de 2014, pasé alrededor de 6 semanas en Los Ángeles haciendo estas pinturas para mi exposición individual en Known Gallery. Vivía y trabajaba encima de la tienda TSL, haciendo todo lo posible para hacer suficiente trabajo para llenar el espacio que fue una tarea bastante desalentadora. Las piezas en sí son una combinación de retratos de cabeza pintados en lo que diría que son mi estilo característico y luego también una serie de obras abstractas más pequeñas que representan la idea de la migración a través del Pacífico, tanto en un histórico y sentido reciente. La modelo para los retratos fue mi amiga Sereima, también conocida como Stelly, que vive en Sídney y es de ascendencia fiyiana. Para mí, ella realmente representa la cara cambiante del Pacífico de muchas maneras. A raíz de un espectáculo realmente exitoso en Sídney, 'The Evolving Face' Quería alejarme de las poses de la foto policial del cuerpo anterior y traer más actitud y exuberancia y Sereima fue perfecta porque ella es la personificación absoluta de esas cosas". - torcido
$818.00
-
Marwan Shahin SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$771.00
-
Czee13 Pintura en aerosol de medios mixtos ENV Pintura de Czee13
ENV Obra de arte original única en su tipo, técnica mixta de pintura en aerosol sobre lienzo, por Canbot Canz, artista de arte callejero y cultura pop Czee13. 2022. Pintura original firmada, técnica mixta con aerosol. Tamaño: 24 x 20 pulgadas.
$738.00
-
Shark Toof Pintura en aerosol original de Thriller Pintura en madera de Shark Toof
Thriller. Pintura original realizada con acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada por Shark Toof, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Obra de arte original firmada de 2015, técnica mixta con aerosol, tamaño 24x36 La fusión artística de 'Thriller' de Shark Toof «Thriller», una pintura original de Shark Toof, es una incursión dinámica en el arte urbano del grafiti y el arte pop moderno. Creada en 2015, esta obra de técnica mixta —acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada— exhibe la singular fusión de Shark Toof entre la influencia urbana y la disciplina artística convencional. La pieza, de 61 x 91 cm, está firmada por el artista, lo que garantiza la autenticidad de esta vibrante representación de su estilo multifacético. Shark Toof, reconocido por sus impactantes mensajes visuales en la comunidad del arte urbano, lleva sus raíces del grafiti al primer plano en esta obra. Su trabajo no se limita a las expectativas tradicionales del arte pop; en cambio, se adentra en un terreno donde la iconoclasia se encuentra con la iconografía. En «Thriller», la influencia del arte urbano es palpable, con la energía cruda del grafiti traduciéndose en una composición estructurada pero vibrante sobre madera. El enfoque de Shark Toof refleja una decisión consciente de fusionar su voz consolidada con una irreverencia lúdica, invitando al espectador a reflexionar sobre los iconos de nuestro tiempo y su significado cambiante. La obra encapsula la filosofía de Shark Toof de que el arte no siempre debe tomarse demasiado en serio, sugiriendo que subvertir las propias creaciones conlleva poder. Esta noción de «vandalizar» los iconos propios es un comentario sobre la fugacidad de la fama y la fluidez de los símbolos culturales en nuestra sociedad. Esta mezcla de introspección y comentario externo sitúa a «Thriller» en un espacio único dentro del arte contemporáneo. Diente de tiburón y la filosofía del "hágalo usted mismo" del arte callejero La preferencia de Shark Toof por Detroit como escenario para su proceso creativo revela su afinidad por la filosofía del «hágalo usted mismo» (DIY), a menudo asociada al arte urbano. Su conexión con la ciudad, conocida por su próspera industria e historia de innovación, refleja su trayectoria artística. En Detroit, una ciudad que ha experimentado grandeza y tenacidad, Shark Toof encuentra un alma gemela: un paisaje que es a la vez lienzo y catalizador de la creatividad. «Thriller» encarna este espíritu DIY no solo en su creación, sino también en su presentación. El uso de madera enmarcada como soporte es un guiño a las superficies improvisadas que suelen emplearse en el arte urbano, donde cualquier espacio o material puede convertirse en la base de la expresión. La elección de materiales de Shark Toof —pintura doméstica y aerosol— evoca aún más el lenguaje del arte urbano, donde la inmediatez del medio se corresponde con la urgencia del mensaje. «Thriller» de Shark Toof celebra la narrativa en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti. Su obra es un testimonio del poder del arte urbano para trascender sus orígenes en la ciudad y encontrar resonancia en una galería. Mediante su audaz uso del color, la forma y el medio, Shark Toof continúa desafiando y redefiniendo lo que significa ser un artista urbano en el mundo del arte contemporáneo. Su obra es un diálogo con el espectador, una invitación a explorar los significados más profundos que se esconden tras las imágenes que vemos y los iconos que creamos.
$3,063.00
-
Maya Hayuk Pantano 13 HPM Impresión serigráfica con pintura acrílica de Maya Hayuk
Pantano 13 HPM Impresión serigráfica con pintura acrílica de Maya Hayuk Impresión serigráfica de 4 colores sobre papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte pop callejero. 2013. Pintura acrílica HPM con detalles, firmada y numerada. Edición limitada de 40 ejemplares. Tamaño de la obra: 14,96 x 21,65 pulgadas. Pantano 13 de Maya Hayuk – Serigrafía con pintura acrílica HPM en arte pop urbano y grafiti Swamp 13 es una vibrante e inmersiva obra múltiple pintada a mano en 2013 por Maya Hayuk, creada con pintura acrílica y serigrafía sobre papel de bellas artes en una edición limitada de 40 ejemplares. Con unas dimensiones de 38 x 55 cm, esta obra fusiona el inconfundible uso del color, la textura y la geometría de Hayuk en una experiencia óptica y compleja. Cada impresión de la edición fue intervenida a mano, garantizando que no haya dos iguales. Con su fusión de degradados neón, gruesas formas negras y salpicaduras pictóricas, Swamp 13 es un ejemplo paradigmático de la habilidad de Hayuk para combinar una simetría controlada con libertad gestual. La pieza se convierte en una meditación psicodélica sobre el color, el espacio y la forma: descaradamente abstracta, a la vez que profundamente emotiva y precisa. El color como energía psicodélica y señal urbana El uso del color por parte de Maya Hayuk en Swamp 13 no es meramente decorativo; funciona como una fuerza energética. Explosiones de rosa fluorescente, naranja radiante, azul eléctrico y verde ácido emergen de debajo de densas formas negras, creando una tensión compleja entre saturación y estructura. Estas elecciones cromáticas hacen referencia a señales callejeras, la cultura rave, el bordado folclórico tradicional y el expresionismo del aerosol. La paleta fluorescente no es un guiño a las tendencias, sino una deliberada apuesta por la hipervisibilidad: un esfuerzo por generar alegría, urgencia y una vibración espiritual a través del pigmento. En el arte pop urbano y el grafiti, este tipo de estrategia visual opera como el sonido: vibra a través de la superficie y el tiempo, invitando a los espectadores a sentir tanto como ven. Múltiples pintados a mano como fusión de control y caos Cada edición de Swamp 13 fue intervenida a mano por Maya Hayuk, añadiendo capas de pintura acrílica a la base de serigrafía de cuatro colores. Este híbrido de repetición mecánica y singularidad pictórica refleja la tensión entre reproducibilidad e individualidad que define tanto el arte pop como el grafiti. Los elementos de la serigrafía proporcionan una retícula estructural, anclando la pieza con audaces siluetas geométricas. Las superposiciones acrílicas se desbordan de estas líneas: goteos, salpicaduras y gestos que reflejan el proceso intuitivo y ritualístico que es fundamental en la obra mural de Hayuk. El resultado final es una pieza que transmite el peso del proceso, no solo de la imagen. Cada impresión está llena de movimiento, evolucionando de la uniformidad a la presencia a través de una cuidadosa toma de decisiones. La simetría característica y la reverencia por la calle de Maya Hayuk Swamp 13 no es solo una obra de arte, sino un documento de la filosofía de Maya Hayuk. Su convicción de que el equilibrio visual puede ser una fuerza sanadora, que la abstracción puede contener narrativas y que el color puede trascender los géneros está profundamente presente en esta composición. Si bien no se basa en las letras tradicionales del grafiti, Swamp 13 se inscribe firmemente dentro del Arte Pop Urbano y el Grafiti a través de su metodología, actitud y audacia. Evoca el caos estratificado de los muros de la ciudad, la repetición meditativa de motivos folclóricos y la resonancia emocional de campos de color puro. Hayuk no busca imitar el grafiti; se basa en su esencia, traduciendo su energía en sinfonías cromáticas estructuradas que palpitan con fuerza. Swamp 13 se presenta como una propuesta vívida e intrépida de una artista que continúa redefiniendo las posibilidades de la expresión contemporánea arraigada en la calle.
$650.00
-
RD-357 Real Deal Cubismo abstracto 1 Pintura acrílica original en aerosol por RD-357 Real Deal
Cubismo abstracto 1 Original Único en su clase Técnica mixta Pintura acrílica en aerosol sobre lienzo estirado por el popular artista de graffiti callejero RD-357. Cuadro enmarcado a medida de 31,5 x 22,5 pulgadas. Cubismo abstracto 1 de RD-357. Esta pintura original sobre lienzo, realizada con técnica mixta de aerosol y graffiti, presenta la firma RD con colores cubistas de fondo. Impresionante y rara obra original sobre lienzo del prolífico artista urbano Real Deal RD357.
$2,607.00 $2,216.00
-
Greg Gossel Fiestas y chismes 10 HPM Serigrafía de Greg Gossel
Fiestas y chismes 10 Pintura original de técnica mixta HPM Serigrafía, tinta acrílica y pintura en aerosol sobre papel de bellas artes de 250 g/m² por Greg Gossel Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. «Esta es una serie de 24 obras de edición variada sobre papel y 6 paneles originales de madera, basados en un gran lienzo de 2,4 x 2,4 metros que creé el pasado diciembre en el evento de pintura en vivo de la Heineken House en SCOPE Miami Beach. Cada pieza de la serie es diferente de la anterior. El proceso comenzó con diversas capas espontáneas impresas mediante serigrafía, seguidas de elementos más planificados, lo que creó una yuxtaposición realmente interesante de estructura y caos a lo largo de la serie.» - Greg Gossel
$618.00