Arte fino HPM embellecido a mano

482 productos

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • War By Numbers VSE OG Colorway HPM Stencil Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey

    Shepard Fairey- OBEY Guerra por números VSE OG Colorway HPM Stencil Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey

    War By Numbers VSE- OG Colorway Edición Variable Stencil Obra de arte acrílica sobre papel de bellas artes con bordes irregulares hechos a mano por los artistas callejeros Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey. 2022 War By Numbers VSE - Colorway OG, 20x26.5 pulgadas. Edición ultrarrara, firmada y numerada, de solo 14 ejemplares. Edición con plantilla variable (VSE) sobre papel. Firmada por Shepard Fairey, con el sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda. «Creada durante la guerra de Irak, la búsqueda de la paz exige una vigilancia constante, y la actual invasión de Ucrania nos recuerda la brutalidad de la guerra. La imagen “Guerra por números” es una declaración sobre la necesidad de no insensibilizarnos ante la guerra hasta el punto de que se vuelva tan banal como un dibujo para colorear. El “Elefante de la Paz” apela a nuestro sentido del karma y a la armonía con el mundo que nos rodea». - Shepard Fairey En "War By Numbers VSE- OG Colorway", una obra emblemática fruto de la brillante colaboración entre Shepard Fairey, Ernesto Yerena Montejano, Hecho Con Ganas y Obey, emerge una profunda intersección entre arte y activismo. Impresa en papel de bellas artes meticulosamente desbarbado a mano, esta obra de 50,8 x 67,3 cm no solo ejemplifica la destreza de sus creadores, sino que también profundiza en el tejido social y político de los escenarios globales contemporáneos. Fechada en 2022, esta pieza se distingue por ser una edición ultrarrara de la técnica Variable Stencil Edition (VSE) sobre papel, de la cual solo existen 14 ejemplares, cada uno cuidadosamente firmado y numerado. Cabe destacar que la presencia del sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda realza su autenticidad y valor intrínseco. Si bien la obra en sí misma es una maravilla de juego de colores y diseño, su mensaje subyacente es a la vez atemporal y urgente. Las propias palabras de Shepard Fairey aclaran la motivación tras su creación, destacando su origen durante la guerra de Irak. Sin embargo, su resonancia trasciende ese conflicto en particular. La obra emerge como un recordatorio perdurable del costo de la guerra, especialmente con el conmovedor trasfondo de la reciente invasión de Ucrania. Fairey señala con perspicacia los peligros de insensibilizarse ante los horrores del conflicto, sugiriendo que la sociedad jamás debe permitir que la devastación de la guerra se vuelva tan común y cotidiana como un dibujo de un cuadro para pintar por números. Este sentimiento se ve reforzado por la inclusión del "Elefante de la Paz", que simboliza la aspiración universal a la armonía y apela a la conciencia colectiva de la humanidad. En el vasto ámbito del arte pop, el arte urbano y el grafiti, "Guerra por Números" se erige como un testimonio de la capacidad del arte para trascender el atractivo estético, desafiando a los espectadores a confrontar y reflexionar sobre los problemas más acuciantes del mundo.

    $7,290.00

  • - Fidel Castro - HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill - Fidel Castro - Serigrafía acrílica HPM de Bobby Hill

    - Fidel Castro - Edición limitada de serigrafía de técnica mixta intervenida a mano sobre papel grueso de 200 libras por Bobby Hill, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 15 piezas, firmadas y numeradas, de 2015. Obra de arte HPM pintada a mano con plantilla de pintura en aerosol. Tamaño: 9x6. Cada pieza es única y los colores, la pintura y las técnicas de pintura en aerosol realizadas a mano por el artista son aleatorias y varían; ¡es posible que no reciba el artículo exacto que se muestra en la imagen! «Utilizo imágenes fotográficas como base para mi arte, pero a veces dibujo directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que considero importantes. Cada pieza de esta edición fue serigrafiada individualmente y pintada a mano con diversos acrílicos y otros medios. Fíjense en los colores más que en la imagen, aunque a veces resulte difícil. Los colores representan lo que sucede en mi vida en cada momento.» - Bobby Hill Fidel Castro – Edición limitada de serigrafía en técnica mixta con detalles pintados a mano por Bobby Hill Fidel Castro es una serigrafía de técnica mixta, edición limitada y con detalles pintados a mano, creada por el artista urbano Bobby Hill en 2015. Esta edición, firmada y numerada, de 15 ejemplares, presenta variaciones únicas de pintura en aerosol, acrílico y esténcil aplicadas sobre papel de 200 lb. Con unas dimensiones de 9x6 pulgadas, cada impresión de la serie se elabora individualmente, garantizando que no haya dos piezas idénticas. La obra fusiona elementos del arte pop urbano y el grafiti, ofreciendo una representación texturizada y con múltiples capas de Fidel Castro a través de la estética urbana contemporánea. El enfoque de Bobby Hill en esta serie es crudo, expresivo y profundamente arraigado en técnicas experimentales. Cada impresión presenta la icónica imagen de Castro, manipulada mediante plantillas y vibrantes salpicaduras de pintura que evocan energía, revolución y significado histórico. El uso deliberado de paletas de colores aleatorias y texturas aplicadas a mano garantiza que cada obra narre su propia historia, reflejando diferentes momentos de la vida y las emociones del artista. El contraste entre el retrato controlado con plantilla y la aplicación caótica de la pintura crea una fascinante tensión visual que refleja la complejidad del legado de Castro. Bobby Hill y su influencia en el arte pop callejero y el grafiti Bobby Hill es un artista contemporáneo afincado en Nueva York, conocido por su singular fusión de técnicas de grafiti, estética pop urbana y serigrafía tradicional. Su obra suele centrarse en figuras icónicas de la política, la música y la cultura pop, transformando sus imágenes en composiciones abstractas y expresivas. Su proceso combina la manipulación fotográfica, el dibujo a mano alzada y técnicas pictóricas espontáneas, lo que garantiza que cada pieza tenga un carácter distintivo y artesanal. La serie sobre Fidel Castro refleja la habilidad de Hill para capturar la esencia de una figura histórica, reinterpretando su imagen de una manera completamente moderna. Su enfoque pictórico, basado en múltiples capas, refleja las narrativas complejas que rodean la vida de Castro: revolucionario, líder, figura controvertida. Mediante la incorporación de gotas de pintura en aerosol, texturas rugosas y combinaciones de colores abstractas, Hill presenta una versión de Castro fragmentada pero poderosa, muy similar a la forma en que la historia lo recuerda. El arte detrás de las impresiones de técnica mixta con detalles pintados a mano Las impresiones de técnica mixta intervenidas a mano ocupan un lugar singular en el arte contemporáneo, ofreciendo la accesibilidad de la serigrafía y conservando la individualidad de una obra original pintada a mano. El proceso de Bobby Hill consiste en modificar manualmente cada impresión con pinceladas, salpicaduras y variaciones de color personalizadas tras la serigrafía inicial. Esta técnica garantiza que cada edición sea única, llevando consigo la impronta directa del artista y su creatividad espontánea. El uso de papel de 200 libras de alto gramaje aporta profundidad y durabilidad a la obra, reforzando la fisicalidad de las capas de pintura aplicadas. La interacción entre colores brillantes y contrastantes y el trabajo controlado con esténcil refleja la naturaleza impredecible del arte urbano, donde los factores ambientales y los encuentros fortuitos moldean el resultado final. Este énfasis en la imprevisibilidad y la improvisación se alinea con el espíritu rebelde del grafiti, dotando a la obra de una sensación de vitalidad y constante evolución. Coleccionabilidad e impacto cultural de la serie Fidel Castro Fidel Castro sigue siendo una de las figuras más controvertidas de la historia moderna, y su imagen posee un profundo significado cultural y político. La serie de edición limitada de Bobby Hill transforma el retrato de Castro en una impactante declaración visual, despojándolo de su contexto histórico y reinterpretándolo a través de la estética urbana contemporánea. El resultado es una serie de grabados que resultan a la vez familiares y transgresores, invitando a los espectadores a conectar con el legado de Castro de una manera novedosa y poco convencional. Como parte de una edición firmada y numerada de 15 ejemplares, cada lámina posee un valor significativo para los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti. La rareza de la serie, aunada a su singularidad gracias a los detalles intervenidos a mano, la convierte en una adquisición irresistible para quienes aprecian la intersección entre la iconografía política y el arte urbano moderno. La habilidad de Bobby Hill para fusionar historia, abstracción y cultura callejera garantiza la vigencia de esta serie, ofreciendo un poderoso comentario sobre la influencia perdurable de figuras revolucionarias en el arte contemporáneo.

    $159.00

  • Venta -15% Marilyn Monroe Steam Bath HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Marilyn Monroe baño de vapor HPM serigrafía impresión por Steve Kaufman SAK

    Marilyn Monroe - Baño de vapor - Edición limitada. Pintura al óleo HPM con detalles pintados a mano sobre lienzo, serigrafía de Steve Kaufman, artista callejero de graffiti SAK, arte pop moderno. Lienzo sin bastidor, la imagen está en perfecto estado con un marco negro en buen estado. Versión poco común de Marilyn envuelta en una toalla.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Vandalism Stencil Wood HPM Print by Nick Walker

    Nick Walker Vandalismo Stencil Wood HPM Print de Nick Walker

    Impresión de vandalismo sobre panel de madera enmarcada y lista para colgar por Nick Walker, artista pop moderno de arte callejero. Impresión en madera con plantilla de vandalismo HPM de 2018 por Nick Walker, enmarcada Vandalismo, de Nick Walker, 43,18 cm x 50,80 cm (17 x 20 pulgadas). Edición limitada exclusiva de DCon de 50 láminas artísticas en madera, cada una firmada y numerada a mano. Cada lámina incluye un certificado de autenticidad firmado y numerado. Impresión artística en madera de abedul sostenible de 1,27 cm (1/2 pulgada), acabado blanco brillante.

    $533.00

  • Glossy White AP SuperKranky HPM Art Toy by Sket- One x SuperPlastic

    Sket-One Blanco brillante AP SuperKranky HPM Art Toy de Sket- One x SuperPlastic

    Figura coleccionable de vinilo de edición limitada SuperKranky Set, prueba de artista en blanco brillante, arte callejero, de Sket-One Prueba de artista AP 2022. Edición limitada de solo 10 unidades firmadas y numeradas. Piezas personalizadas Super Kranky de Jankey Superplastic, hechas a mano por Sket One. Incluye detalles pintados a mano con base de pintura y 7 mini latas de aerosol. Estas piezas incluyen: Salpicaduras de pintura personalizadas (cada una será única), charco de resina 3D, resina mate, lata de aerosol Kranky, firmada y numerada en la tapa.

    $572.00

  • The Joker Comic Book Cover #2 HPM Hand-Embellished - Sprayed Paint Art Collection

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Portada del cómic del Joker n.° 2, serigrafía HPM de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Portada del cómic del Joker n.º 2, edición limitada, impresión serigráfica HPM de 1 color con detalles en acuarela sobre papel de bellas artes por Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2019 Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 34 x 46 pulgadas. Mr. Brainwash se complace en anunciar una nueva incorporación a su serie de portadas de cómics, esta vez con uno de los supervillanos más infames: la portada de Batman con el Joker. Se trata de una serigrafía a un color sobre papel artístico de archivo rasgado a mano, con acabado artesanal en acuarela. Cada ejemplar de esta edición es único y los colores pueden variar ligeramente. Tamaño de la impresión: 86 x 117 cm. Edición limitada de 25 ejemplares.

    $4,740.00

  • Asstronaut 333 HPM Hand-Embellished Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Astronauta 333 HPM Impresión giclée adornada a mano por Marwan Shahin

    Obra de arte Astronaut 333, impresión giclée de edición limitada en papel Photographique Rag del artista de graffiti de la cultura pop Marwan Shahin. El "Astronauta 333" trasciende de otra dimensión. Esta tercera entrega de la serie Asstronauta es una edición limitada de tan solo 33 ejemplares. Cada Asstronauta incluye un casco holográfico, pintado y decorado a mano por el artista, y cada impresión es única. "Astronauta 333" 2021 50,8 cm x 63,5 cm Acrílico, esmalte, impresión giclée sobre papel de grabado. Decorado a mano, firmado, numerado y con la marca del artista. Pequeñas arrugas en el centro de la imagen, que no afectan a la imagen una vez enmarcada.

    $352.00

  • Rainbow Foil Tag HPM Unique Marker Artwork by Saber

    Saber Etiqueta de aluminio arcoíris HPM Marcador único Diseño artístico de Saber

    Etiqueta de lámina arcoíris HPM Técnica mixta Única de Saber Marcador pintado a mano sobre papel de bellas artes Holofoil Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Edición única mixta firmada y numerada de 2023. Edición original de 25 ejemplares. Etiqueta con rotulador dibujada a mano por HPM. Tamaño de la obra: 6 x 8,5. Mini dibujo sobre papel artístico Rainbow Foil.

    $109.00

  • Ophelia Legs #1- HPM HPM Hand-Embellished - Sprayed Paint Art Collection

    Tavar Zawacki- Above Serigrafía de Ofelia Legs #1 HPM de Tavar Zawacki- Arriba

    Ophelia Legs #1 Edición Limitada HPM Serigrafía de 1 color con detalles pintados a mano sobre papel de bellas artes de Tavar Zawacki - Artista callejero de graffiti, arte pop moderno. #1 de 15

    $450.00

  • Pete Rose Colorful Magazine Reds Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Pete Rose Colorful Magazine Reds Collage original Tarjeta de béisbol Arte de Pat Riot

    Pete Rose/Colorful Magazine - Reds: Collage único de técnica mixta con detalles hechos a mano sobre una tarjeta de béisbol vintage, por Pat Riot. Impresión original de técnica mixta estampada de 2014 sobre una tarjeta vintage auténtica de MLB Topps con arte pop al estilo de Pete Rose/Colorful Magazine - Reds

    $24.00

  • Emotions Green PP HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Emociones Green HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko

    Compra Emociones: plantilla verde, serigrafía de 2 colores, arte impreso de edición limitada en papel de bellas artes de la artista Aiko Contemporary Pop Artwork. 2020 Edición limitada firmada y numerada a mano de 5 tamaño de obra de arte 20x24 “Entre hombres y mujeres llevamos mucho tiempo discutiendo sobre la igualdad y tal vez ahora las cosas estén mucho más cómodas, además las nuevas generaciones parecen tener mejores ideas. El tema ha cambiado mucho desde la época de nuestros abuelos o incluso antes. Sin embargo, las mujeres y las minorías aún enfrentan obstáculos que debemos ayudar a resolver: educación, oportunidades laborales y salud. Espero que todos tengan la oportunidad de vivir una vida justa y que todos puedan aprovechar el día". -AIKO

    $1,341.00

  • Walk on the Wild Side Mixed Media Silkscreen Print by Faile

    Faile Paseo por el lado salvaje. Impresión serigráfica de técnica mixta de Faile.

    Walk on the Wild Side, impresión serigráfica de técnica mixta de Faile, pintura acrílica en aerosol sobre papel Lennox Fine Art grueso, estirado a mano y con bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Obra de arte de 18,11 x 25 cm. Serigrafía, pintura acrílica y aerosol (técnica mixta). Un perro ladrando aparece pegado en una pared de ladrillo mientras una mujer elegante pasea con su perro en Nueva York. Explorando la narrativa urbana: "Camina por el lado salvaje" de Faile La serigrafía de técnica mixta "Walk on the Wild Side" de Faile es un testimonio conmovedor de la interacción dinámica entre el arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, con solo cien copias existentes, encapsula la vitalidad de la vida urbana a través de sus meticulosas capas de acrílico y pintura en aerosol sobre papel Lenox de bellas artes, grueso y con bordes irregulares, aplicado a mano. Con unas dimensiones de 46 x 63,5 cm, esta obra no es solo una declaración visual, sino una narrativa entretejida en el diálogo estético de la ciudad de Nueva York. Faile, un dúo artístico conocido por su impactante arte que a menudo adorna entornos urbanos, ha plasmado la esencia de la calle en un lienzo tangible. El uso del icónico perro ladrando —un motivo recurrente en su obra— sobre un fondo de pared de ladrillo refleja la energía indómita de la ciudad. El contraste entre la crudeza de la calle y la apariencia refinada de la mujer que pasa con su perro crea una yuxtaposición fundamental en el arte pop urbano. Esta obra captura la esencia del carácter diverso de Nueva York, donde lo refinado y lo rústico conviven. La técnica de serigrafía empleada por Faile para esta obra es un guiño a los métodos tradicionales del arte pop, pero la inclusión de acrílico y pintura en aerosol introduce una profundidad táctil propia del grafiti. La elección de los materiales —el grueso papel Lenox para bellas artes con sus bordes irregulares— enfatiza aún más la fusión de lo refinado con lo urbano. Cada elemento de la impresión, desde el soporte hasta la imagen, es una elección deliberada que subraya la narrativa de coexistencia y contraste. Simbolismo y estilo en el arte de Faile inspirado en la calle El simbolismo de "Walk on the Wild Side" es complejo, con los carteles del perro ladrando como sello distintivo de la herencia callejera de Faile. Estos carteles, comunes en las paredes de ladrillo de la ciudad, representan la voz de la calle: fuerte, sin complejos y ferozmente territorial. Al plasmar este símbolo en papel de bellas artes, Faile tiende un puente entre la naturaleza transitoria del arte callejero y la permanencia que buscan los coleccionistas de arte. La mujer, representada con un estilo clásico, casi vintage, y su perro domesticado contrastan marcadamente con la expresión salvaje e indómita de los carteles del perro ladrando. Es un juego visual sobre la dualidad de la naturaleza humana y las normas sociales que rigen nuestra imagen pública frente a nuestros instintos más profundos. El estilo de Faile en esta obra está inconfundiblemente arraigado en el arte pop callejero. Las líneas audaces, los contrastes marcados y la superposición de diferentes técnicas indican una estética que ha evolucionado desde las calles. Su obra suele reflejar el ruido visual de la ciudad: los anuncios, los carteles políticos, los grafitis, todos compitiendo por captar la atención. «Walk on the Wild Side» es una cuidada selección de este caos, presentada con una claridad que permite apreciar cada elemento por su mérito y su contribución al conjunto. La resonancia cultural de la obra impresa en técnica mixta de Faile "Walk on the Wild Side" no es solo una obra de arte; es un artefacto cultural que resuena con el pulso de la ciudad de Nueva York. Faile ha capturado un instante, una escena que se repite a diario en las aceras de la metrópolis, y la ha elevado a la categoría de obra de arte que invita a la contemplación. La serigrafía sirve como recordatorio del ritmo implacable de la ciudad, del constante choque de culturas y de la belleza que surge de combinaciones inesperadas. Esta obra es una celebración de la identidad de la ciudad, una instantánea de lo cotidiano transformado en extraordinario a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. La edición limitada de la serigrafía añade un elemento de exclusividad, creando una conexión tangible entre el propietario y la escena del arte urbano de la ciudad. Firmada y numerada por el artista, cada lámina es una pieza original del legado artístico de Faile. Los coleccionistas de "Walk on the Wild Side" no solo adquieren una obra de arte; Están preservando un fragmento de la narrativa cultural de la ciudad que sigue influyendo en la trayectoria del arte pop callejero y el grafiti a nivel mundial. En definitiva, «Walk on the Wild Side» de Faile es más que una serigrafía de técnica mixta; es un emblema de la voz de la calle, un diálogo entre lo salvaje y lo refinado, y un testimonio del atractivo perdurable del arte urbano. Encapsula la esencia de una ciudad que es a la vez lienzo y musa, inspirando continuamente a artistas como Faile a crear obras tan provocativas como visualmente impactantes.

    $1,116.00

  • Cash Monster Wood Cut HPM Mixed Media Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Cash Monster Wood Cut HPM Mixed Media Print por Denial- Daniel Bombardier

    Cash Monster, obra de arte original pintada a mano con técnica mixta de pintura en aerosol sobre panel de madera cortado con láser, lista para colgar, por Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación En esencia, Denial satiriza la realidad que tanto él como nosotros vivimos, a través de algunos de los símbolos más emblemáticos de la cultura occidental. Utiliza productos culturales con la intención de denunciar el sistema que los originó. De este modo, los recontextualiza y los transforma de productos comerciales en su legado cultural.

    $2,004.00

  • 30 Grand HPM Archival Print by Keo X-Men

    Keo X-Men Impresión de archivo 30 Grand HPM de Keo X-Men

    Compre 30 impresiones de pigmentos de archivo HPM de gran edición limitada adornadas a mano en papel Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² del artista de graffiti callejero moderno Keo X-Men. 30 Grand (tributo a MF DOOM) 14 x 24 pulgadas Decorado a mano, firmado y numerado por KEO en una edición limitada adornada de 25. Una parte de las ganancias se destinó al patrimonio de MF DOOM.

    $482.00

  • Get A Job HPM Silkscreen Stencil on Wood by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Consigue un trabajo HPM Silkscreen Stencil sobre madera por Shepard Fairey- OBEY

    Consigue un trabajo HPM Serigrafía con plantilla sobre madera de Shepard Fairey- OBEY Panel múltiple pintado a mano Listo para colgar Artista callejero Graffiti moderno Arte pop. Edición limitada de 2012, firmada y numerada (6 ejemplares). Impresión serigráfica HPM. Medidas de la obra: 18 x 24 pulgadas sobre panel de madera. Enmarcada sin cristal. Dimensiones del marco: 25 x 19 pulgadas. Shepard Fairey Consigue un trabajo HPM Serigrafía Plantilla sobre madera 2012 La obra múltiple pintada a mano «Get A Job» (2012), del artista estadounidense Shepard Fairey, conocido por el nombre OBEY, es una impactante fusión de serigrafía con plantillas y detalles aplicados a mano sobre un panel de madera. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, esta pieza forma parte de una edición extremadamente limitada de tan solo seis ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista. Reconocido por su imaginería de fuerte contenido político y conciencia social, Fairey utiliza el lenguaje visual de los carteles propagandísticos para ofrecer una mordaz crítica al trabajo, la autoridad y las expectativas sociales, aquí reinterpretadas a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Composición inspirada en la propaganda La figura central de la obra señala directamente hacia afuera, evocando la imaginería icónica de los carteles de reclutamiento, pero la instrucción aquí se altera satíricamente a «Quiero que consigas un trabajo». Este mensaje con múltiples capas imita y critica el tono autoritario de la propaganda histórica, poniendo de relieve la mercantilización del trabajo y las presiones de la productividad. La composición está impregnada de rayos dorados que irradian sobre un fondo rojo dominante, con dos trabajadores robustos y uniformados que flanquean la escena, reforzando la estética militarista e intensificando el impacto visual. Técnica y materialidad Esta obra no es una impresión estándar, sino una serie pintada a mano, lo que significa que cada panel fue trabajado individualmente por el artista, dando como resultado sutiles variaciones en toda la edición. El uso de la madera como superficie base aporta calidez, textura y durabilidad, contrastando con la nitidez de la aplicación de la plantilla serigráfica. La superposición de capas de pintura y plantilla de Fairey produce profundidad y complejidad, con áreas de desgaste e imperfección intencionales que realzan la autenticidad del arte urbano. La ausencia de cristal en el marco invita a una observación más detallada de la textura y las cualidades táctiles de la veta de la madera bajo la pintura. Comentario cultural de Shepard Fairey Nacido en 1970 en Charleston, Carolina del Sur, Shepard Fairey surgió de la escena del skateboarding con su campaña de pegatinas OBEY antes de convertirse en una figura central del arte callejero político contemporáneo. Sus obras frecuentemente cuestionan las estructuras de poder, la influencia de los medios y la cultura de consumo. En «Get A Job», Fairey utiliza la estética del realismo socialista y la propaganda bélica para ofrecer una crítica profunda de la dinámica laboral moderna, manteniendo el estilo gráfico audaz que ha hecho que su obra sea reconocida internacionalmente. Con su combinación de edición limitada, técnica mixta y mensaje socialmente incisivo, esta pieza es un poderoso ejemplo de la capacidad de Fairey para fusionar la seducción visual con la provocación política en el ámbito del arte pop callejero y el grafiti.

    $6,500.00

  • Venta -15% New York City Subway Maps IV HPM Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV Impresión HPM por Cope2- Fernando Carlo

    Mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV Edición limitada. Impresiones de pigmentos de archivo HPM con pintura en aerosol y detalles pintados a mano sobre papel Moab Fine Art por Cope2, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 15 ejemplares, firmada y numerada, 2019. Tamaño de la obra: 17 x 24 pulgadas. Mapas del metro de Nueva York IV, 2019. Impresión de pigmentos de archivo a color con retoques a mano sobre papel Moab Fine Art. 17 x 24 pulgadas (43,2 x 61 pulgadas) (hoja). Ed. 10/15. Firmada y numerada a lápiz en el ángulo inferior izquierdo. La obra presenta un pequeño desgarro de 1,27 cm (0,5 pulgadas) en el borde inferior izquierdo. Adoptando las narrativas urbanas: Los mapas del metro de la ciudad de Nueva York de Cope2 IV "Mapas del Metro de Nueva York IV" de Cope2 es una fusión dinámica de la energía cruda del grafiti con la estética refinada del Pop Art moderno, que plasma el pulso de la vida urbana en un artefacto tangible del movimiento cotidiano de la ciudad. Esta serie de edición limitada de 2019, con solo 15 piezas firmadas y numeradas, representa una contribución significativa al movimiento del Arte Pop Urbano y el Grafiti. Cada pieza de 43 x 61 cm es una impresión de pigmento de archivo intervenida a mano sobre papel Moab Fine Art, que ofrece una mezcla única de cultura callejera y arte de alta calidad. La firma de Cope2 autentica la obra, y su número de edición está escrito a lápiz en la esquina inferior izquierda. Una pieza en particular presenta un pequeño desgarro de 1,3 cm, lo que realza su autenticidad. La obra funciona como un archivo visual de la historia del grafiti neoyorquino, inmortalizando el arte espontáneo, a menudo efímero, que adorna los mapas del metro de la ciudad. Cope2, originario del Bronx, aporta autenticidad y credibilidad callejera a su trabajo, con una trayectoria de más de tres décadas en la escena del grafiti. Su obra "Mapas del metro de Nueva York IV" refleja la naturaleza compleja y con múltiples capas del arte callejero urbano, donde las etiquetas y los símbolos se entremezclan para contar las historias de los diversos habitantes de la ciudad. La intersección del arte callejero y las bellas artes en Cope2 La obra de Cope2 se sitúa en la intersección del arte urbano y las bellas artes, capturando la esencia de un medio en la forma del otro. Sus piezas son más que meras representaciones de grafitis callejeros; son la confluencia de las experiencias vividas del artista y su interacción con el entorno urbano. Los colores vivos y saturados, junto con las pinceladas enérgicas, evocan la época dorada del grafiti de los años 80 y 90, cuando artistas como Cope2 no solo decoraban la ciudad, sino que también marcaban territorios y expresaban identidades. La edición limitada de "Mapas del Metro de Nueva York IV" y los retoques realizados a mano por el propio Cope2 garantizan que cada lámina sea una pieza única, que encarna tanto el espíritu del arte urbano original como el toque personal del artista. La serie encapsula la crudeza de la subcultura del grafiti, elevándola a través de la técnica de grabado artístico, y desafiando las nociones tradicionales de lo que constituye arte y quién es considerado artista. En esencia, la obra de Cope2 es una celebración del lenguaje visual de las calles, presentada en el contexto de las bellas artes. Ofrece una narrativa profundamente arraigada en el tejido cultural de la ciudad de Nueva York, brindando una instantánea de un movimiento que ha evolucionado desde los márgenes hasta la corriente principal. La serie "Mapas del metro de Nueva York IV" no solo rinde homenaje a la historia del arte callejero, sino que también afirma su lugar dentro del continuo del arte contemporáneo. A través de su obra, Cope2 continúa influyendo y dando forma al diálogo en torno al arte pop callejero y el grafiti, asegurando que la vitalidad de la cultura callejera siga siendo una parte esencial del discurso del mundo del arte.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Obey Icon VSE #12 HPM Stencil Spray Paint Original by Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey

    Shepard Fairey- OBEY MADERA

    Compra TITLE Múltiple pintado a mano original (HPM) en panel de madera listo para colgar por ARTIST graffiti street artist modern pop art. INFORMACIÓN

    $7,290.00

  • Mystical Natural Cosmic Friends Set HPM Silkscreen Print by Dabs Myla

    Dabs Myla Mystical Natural Cosmic Friends Set HPM Serigrafía de Dabs Myla

    Amigos Cósmicos Naturales Místicos. Serigrafía de 10 colores impresa a mano sobre papel Plike negro de 330 g/m² por la artista pop Dabs Myla. Obra de arte de edición limitada. Conjunto de 4 obras de arte de 2022, una firmada y otra numerada. Edición limitada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 6x8,5 pulgadas. Incluye sobre decorado a mano.

    $330.00

  • Dollar Sign State 4 AP HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Signo de dólar Estado 4 AP HPM Impresión serigrafiada por Steve Kaufman SAK

    Signo de dólar - Estado 4 Edición limitada Impresión serigráfica HPM con pintura al óleo y detalles pintados a mano sobre lienzo por Steve Kaufman Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Prueba de artista AP, sin estirar, en perfecto estado, directamente del artista en 2002.

    $2,916.00

  • Cool Down HPM Spray Paint Stencil Multiple by Praxis

    Praxis SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $242.00

  • Swamp 13 HPM Acrylic Paint Silkscreen Print by Maya Hayuk

    Maya Hayuk Pantano 13 HPM Impresión serigráfica con pintura acrílica de Maya Hayuk

    Pantano 13 HPM Impresión serigráfica con pintura acrílica de Maya Hayuk Impresión serigráfica de 4 colores sobre papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte pop callejero. 2013. Pintura acrílica HPM con detalles, firmada y numerada. Edición limitada de 40 ejemplares. Tamaño de la obra: 14,96 x 21,65 pulgadas. Pantano 13 de Maya Hayuk – Serigrafía con pintura acrílica HPM en arte pop urbano y grafiti Swamp 13 es una vibrante e inmersiva obra múltiple pintada a mano en 2013 por Maya Hayuk, creada con pintura acrílica y serigrafía sobre papel de bellas artes en una edición limitada de 40 ejemplares. Con unas dimensiones de 38 x 55 cm, esta obra fusiona el inconfundible uso del color, la textura y la geometría de Hayuk en una experiencia óptica y compleja. Cada impresión de la edición fue intervenida a mano, garantizando que no haya dos iguales. Con su fusión de degradados neón, gruesas formas negras y salpicaduras pictóricas, Swamp 13 es un ejemplo paradigmático de la habilidad de Hayuk para combinar una simetría controlada con libertad gestual. La pieza se convierte en una meditación psicodélica sobre el color, el espacio y la forma: descaradamente abstracta, a la vez que profundamente emotiva y precisa. El color como energía psicodélica y señal urbana El uso del color por parte de Maya Hayuk en Swamp 13 no es meramente decorativo; funciona como una fuerza energética. Explosiones de rosa fluorescente, naranja radiante, azul eléctrico y verde ácido emergen de debajo de densas formas negras, creando una tensión compleja entre saturación y estructura. Estas elecciones cromáticas hacen referencia a señales callejeras, la cultura rave, el bordado folclórico tradicional y el expresionismo del aerosol. La paleta fluorescente no es un guiño a las tendencias, sino una deliberada apuesta por la hipervisibilidad: un esfuerzo por generar alegría, urgencia y una vibración espiritual a través del pigmento. En el arte pop urbano y el grafiti, este tipo de estrategia visual opera como el sonido: vibra a través de la superficie y el tiempo, invitando a los espectadores a sentir tanto como ven. Múltiples pintados a mano como fusión de control y caos Cada edición de Swamp 13 fue intervenida a mano por Maya Hayuk, añadiendo capas de pintura acrílica a la base de serigrafía de cuatro colores. Este híbrido de repetición mecánica y singularidad pictórica refleja la tensión entre reproducibilidad e individualidad que define tanto el arte pop como el grafiti. Los elementos de la serigrafía proporcionan una retícula estructural, anclando la pieza con audaces siluetas geométricas. Las superposiciones acrílicas se desbordan de estas líneas: goteos, salpicaduras y gestos que reflejan el proceso intuitivo y ritualístico que es fundamental en la obra mural de Hayuk. El resultado final es una pieza que transmite el peso del proceso, no solo de la imagen. Cada impresión está llena de movimiento, evolucionando de la uniformidad a la presencia a través de una cuidadosa toma de decisiones. La simetría característica y la reverencia por la calle de Maya Hayuk Swamp 13 no es solo una obra de arte, sino un documento de la filosofía de Maya Hayuk. Su convicción de que el equilibrio visual puede ser una fuerza sanadora, que la abstracción puede contener narrativas y que el color puede trascender los géneros está profundamente presente en esta composición. Si bien no se basa en las letras tradicionales del grafiti, Swamp 13 se inscribe firmemente dentro del Arte Pop Urbano y el Grafiti a través de su metodología, actitud y audacia. Evoca el caos estratificado de los muros de la ciudad, la repetición meditativa de motivos folclóricos y la resonancia emocional de campos de color puro. Hayuk no busca imitar el grafiti; se basa en su esencia, traduciendo su energía en sinfonías cromáticas estructuradas que palpitan con fuerza. Swamp 13 se presenta como una propuesta vívida e intrépida de una artista que continúa redefiniendo las posibilidades de la expresión contemporánea arraigada en la calle.

    $650.00

  • Ty Cobb Dapper Thinking Tigers Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Ty Cobb Dapper Thinking Tigers Collage original Tarjeta de béisbol Arte de Pat Riot

    Ty Cobb/ Dapper Thinking - Tigres. Collage único, adornado a mano, técnica mixta sobre tarjeta de béisbol vintage por Pat Riot. Tarjeta vintage original de MLB Topps estampada en técnica mixta con arte pop, estilo Ty Cobb/Dapper Thinking - Tigers (2014).

    $24.00

  • Neon Orange Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique by Saber

    Saber Araña viuda negra naranja neón HPM técnica mixta única de Saber

    Araña Viuda Negra Naranja Neón HPM Técnica Mixta Única de Saber Tinta Pintada a Mano, Lápices de Colores, Marcador, Resaltador sobre Papel de Bellas Artes Artista Callejero de Grafiti Arte Pop Moderno. Edición única, firmada y numerada de 2023. Serie original de 10 ejemplares. Dibujo a mano con tinta HPM, rotulador fluorescente, marcador y lápices de colores. Tamaño de la obra: 3,5 x 3 cm. Mini dibujo de arañas y viuda negra. Incluye sobre pintado a mano y etiquetado. Explorando las vívidas profundidades del naranja neón de la Viuda Negra de Saber La serie «Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique» de Saber es una colección cautivadora y vibrante que captura la esencia del arte pop urbano a través de la singular perspectiva de la imaginería natural. En esta serie de 2023, firmada y numerada, limitada a una edición original única de 10 ejemplares, Saber explora el potente simbolismo de la araña viuda negra utilizando diversos materiales, como tinta, resaltador, marcador y lápices de colores sobre papel de bellas artes. El enfoque artístico multimedia de Saber Saber, figura prominente del arte urbano del grafiti, es reconocido por su dinámico uso del espacio y el color. En esta serie, se centra en el formato miniatura de 8,9 x 7,6 cm para dar vida a los intrincados detalles de las arañas. La yuxtaposición de colores neón con la forma austera de la viuda negra crea un contraste sorprendente, enfatizando la reputación temible de la araña y su belleza intrínseca. El uso de técnicas mixtas es fundamental en la obra de Saber. Permite una profundidad y textura difíciles de lograr con un solo medio. La superposición de tinta, lápices de colores y resaltador transmite una sensación de movimiento y vitalidad, mientras que los contornos de rotulador aportan estructura y definición. Esta combinación de medios refleja la naturaleza multifacética del arte pop urbano, que a menudo incorpora diversos elementos para crear un todo coherente. Simbolismo y significado en el arte pop moderno En la serie única de técnica mixta «Neon Black Widow Spider HPM», Saber profundiza en el simbolismo. La infame marca roja en forma de reloj de arena de la viuda negra se asocia a menudo con el peligro, la seducción y la feminidad. Al representarla en neón, Saber amplifica estas asociaciones, haciendo que la araña sea imposible de ignorar y transformándola en un icono de atracción y advertencia. Esta serie, si bien se aleja de los paisajes urbanos típicos y las letras llamativas del grafiti tradicional, se mantiene firmemente arraigada en los principios del arte pop urbano. La obra invita a los espectadores a encontrar la belleza en los aspectos de la naturaleza que a menudo se pasan por alto o se temen, al igual que el arte urbano suele exigir atención por las facetas subestimadas del paisaje urbano. Saber, artista estadounidense cuyo nombre real se ha convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano, continúa expandiendo los límites del grafiti y el arte pop con esta serie. Cada pieza sirve como recordatorio del poder transformador del arte para alterar las percepciones y abordar los símbolos culturales de maneras nuevas e inesperadas. En resumen, la obra «Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique» de Saber se erige como una fascinante fusión entre naturaleza y arte urbano. A través de esta serie, Saber demuestra su versatilidad como artista y contribuye al debate actual sobre el papel del arte pop urbano en el panorama visual contemporáneo.

    $81.00

  • XXXtentacion I HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Serigrafía acrílica XXXtentacion I HPM de Bobby Hill

    XXXtentacion I Edición Limitada, Impresión Serigráfica HPM de Técnica Mixta con Detalles a Mano sobre Papel Pesado de 200 libras por Bobby Hill, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno. Serigrafía de técnica mixta firmada y con detalles pintados a mano sobre papel grueso de 200 libras. Tamaño: 6 x 9 pulgadas. Lanzamiento: 16 de enero de 2020. Tirada: 10 ejemplares.

    $180.00

  • Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Serigrafía "Presa Roja HPM" dibujada por D*Face- Dean Stockton

    Serigrafía "Prey Red HPM Doodled" de D*Face - Dean Stockton. Serigrafía sobre cartón enmarcada. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. Obra única de 2007, pintada a lápiz y con pintura HPM, decorada con un garabato en el frente. Enmarcada, de 23,25 x 33 pulgadas. Originalmente, este diseño se usó en yesos de trigo en varias ciudades. Se rumorea que esta es una de las dos versiones producidas y firmadas por D*Face en papel de alta calidad. Enmarcada a medida con marco metálico rojo. El estilo característico de D*Face en rojo presa La fusión del arte pop y el arte urbano encuentra una manifestación impactante en la obra del artista británico Dean Stockton, más conocido como D*Face. Entre su vasta colección de obras de gran impacto, la serigrafía "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" es un ejemplo paradigmático de su habilidad para combinar técnicas subversivas del arte urbano con la esencia del arte pop. Esta pieza de edición limitada, una serigrafía sobre cartón y obra original enriquecida con singulares garabatos a lápiz y pintura del propio artista, captura la esencia de su crítica al consumismo y al culto a la celebridad. "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" de Stockton no es simplemente otra obra de arte urbano; refleja la trayectoria del artista y su comentario sobre la sociedad. La obra se caracteriza por líneas audaces y contrastes marcados, sello distintivo de la estética de D*Face, que debe mucho a sus primeras influencias del skateboarding, el grafiti y la música punk. La lámina, que mide 23,25 por 33 pulgadas, está enmarcada en un marco metálico rojo hecho a medida que refleja la viveza de la obra de arte que contiene. D*Face y el movimiento del arte callejero pop Concebida originalmente como un diseño para carteles pegados en las ciudades, "Prey Red" evolucionó hacia una expresión más refinada del arte de DFace al ser reinterpretada como una impresión en papel de alta calidad. Esta transición del arte callejero a una pieza digna de galería subraya la fluidez de los límites entre las diferentes formas de arte y la versatilidad de DFace como artista. El hecho de que esta pieza sea una de las dos únicas versiones producidas y firmadas por el artista aumenta su exclusividad y atractivo. La obra de DFace se considera a menudo un puente entre la energía cruda y rebelde del arte callejero y el mundo pulido y visual del arte pop. DFace desafía las ideas preconcebidas sobre el arte y su lugar en la sociedad al llevar su obra a las galerías sin perder su esencia callejera. La serigrafía "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" es un testimonio de ello, y encarna la habilidad del artista para dotar a su obra de profundidad y múltiples capas de significado. El impacto cultural de la obra de D*Face Más allá de su atractivo visual, "Prey Red" es una crítica cultural, al igual que el resto de la obra de DFace. A través de su arte, DFace invita a los espectadores a cuestionar los iconos y símbolos que pueblan nuestro paisaje visual. Esta serigrafía, con su nítida imaginería y la palabra "PREY" estampada en ella, sugiere una reflexión más profunda sobre quién es la presa en un mundo saturado de medios de comunicación y cultura de la celebridad. "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" de DFace no es simplemente una obra de arte para admirar por su estilo; es, a la vez, un punto de partida para el diálogo, un comentario cultural y una pieza de colección. Representa el compromiso constante del artista por desafiar a los espectadores y al mundo del arte, instando a una reevaluación de lo que se exhibe en las paredes de las ciudades y en las salas de las galerías. A medida que DFace continúa creando y evolucionando, obras como "Prey Red" le aseguran un lugar en los anales de la historia del arte contemporáneo, tendiendo un puente entre lo alternativo y lo convencional.

    $3,938.00

  • Captain America HPM Spray Paint Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía con pintura en aerosol de Capitán América HPM por Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Serigrafía con pintura en aerosol Captain America HPM de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Serigrafía de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. Obra de arte personalizada de 2018, firmada, enmarcada, con pintura en aerosol, acrílico y técnica mixta HPM. Medidas: 36,5 x 48,5 cm. Estilo portada de cómic del superhéroe de Marvel, Capitán América, con abundante pintura en aerosol y detalles pintados a mano. Marco personalizado de bronce martillado envejecido. Medidas: 46,5 x 58,5 cm. La interpretación artística de Thierry Guetta del Capitán América En el ámbito del arte pop callejero y el grafiti, 2018 fue testigo de una extraordinaria fusión entre el heroísmo del cómic y el lenguaje visual urbano con la presentación de la obra única de Thierry Guetta, conocido en el mundo del arte como Mr. Brainwash: "Capitán América". Esta pieza ejemplifica la audaz combinación de la iconografía clásica de los superhéroes con la fuerza expresiva y cruda de las técnicas del arte callejero. El trabajo de Thierry Guetta frecuentemente rompe las barreras convencionales entre el arte culto y la cultura popular, recurriendo a símbolos familiares de nuestra conciencia colectiva y reinterpretándolos a través de una lente de realismo crudo y abstracción vibrante. En "Capitán América", Guetta exhibe su estilo distintivo de arte multimedia de alta energía, que se ha convertido en un sello distintivo de su obra. Esta impresionante serigrafía, intervenida a mano, da vida al icónico superhéroe de Marvel Comics sobre un fondo de papel artístico con textura irregular. El uso dinámico de pinturas acrílicas y en aerosol acentúa aún más la obra, que envuelve al superhéroe en una cascada de colores vivos y fluidos. Esto no es solo una representación del Capitán América; Es la encarnación de la esencia del personaje, plasmada a través del prisma de la sensibilidad del arte callejero. Composición y técnica en "Capitán América" La obra "Capitán América" ​​de Guetta representa la habilidad del artista para manipular forma y contenido y lograr un poderoso impacto visual. La composición toma prestada la maquetación de una portada de cómic estilizada, pero la fragmenta y la reensambla con un caos controlado, característico del trabajo de Guetta. La obra es una pieza de edición limitada que lleva la firma del artista, lo que certifica su autenticidad y el prestigio de poseer un original de Guetta. Sus dimensiones, 36,5 x 48,5 pulgadas, ofrecen un lienzo magnífico para la explosiva creatividad de Guetta. En contraste, el marco personalizado, ornamentado y de estilo martillado envejecido, de color bronce, de 46,5 x 58,5 pulgadas, le confiere una presencia robusta y majestuosa. El impacto del Street Pop Art, como se aprecia en "Capitán América" ​​de Guetta, es profundo y señala un cambio en la forma en que la sociedad contemporánea consume y aprecia el arte. Desde la perspectiva de este género, iconos como el Capitán América no son meros sujetos para ser representados; Son lienzos sobre los que se proyectan las complejidades de nuestro tiempo. La obra de Guetta, con sus gruesas capas de pintura y dramáticas salpicaduras, invita al espectador a ver más allá de la superficie para conectar con los símbolos de nuestra cultura de una manera que es a la vez crítica y celebratoria. Coleccionando y valorando el arte callejero pop y el graffiti de Guetta Como icono cultural, el "Capitán América" ​​tiene un peso significativo. El superhéroe es un emblema de justicia, libertad y el espíritu estadounidense, ideales que resuenan constantemente entre el público de todo el mundo. La interpretación de Guetta no rehúye estas connotaciones, sino que las abraza y las amplifica. Al aplicar los motivos anárquicos del arte urbano a esta figura simbólica, Guetta invita a la reflexión sobre el papel de estos héroes en la sociedad actual. El resultado es una obra de arte tan provocadora como visualmente impactante. Coleccionistas y aficionados al arte y al mundo del cómic se sienten atraídos por obras como el "Capitán América" ​​de Guetta por su atractivo estético, su potencial de inversión y su resonancia cultural. La convergencia entre la accesibilidad del arte urbano y el atractivo masivo del arte pop ha creado un terreno fértil para que artistas como Guetta prosperen. Sus obras, en particular aquellas que abordan figuras icónicas, se convierten no solo en arte para colgar en una pared, sino en temas de conversación, preguntas que plantear e historias que escribir. La obra "Capitán América" ​​de Thierry Guetta ilustra vívidamente el poder del arte pop urbano y el grafiti para comunicar, revolucionar y conmemorar. Es una pieza que captura el espíritu de la época, una obra que trata tanto del legendario pasado de un querido superhéroe como de la continua evolución del arte urbano en la historia del arte. A medida que la obra de Guetta sigue intrigando e inspirando, constituye un conmovedor recordatorio del diálogo en constante evolución entre el arte y la sociedad. Esta conversación se plasma en colores brillantes, trazos audaces y la tinta indeleble de la serigrafía.

    $19,691.00

  • Real Talk HPM Pennant Wood Print by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Real Talk HPM Pennant Wood Print por Dan Christofferson- Beeteeth

    Real Talk, pintura en aerosol múltiple pintada a mano sobre panel de madera cortada, lista para colgar, por Dan Christofferson - Beeteeth, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Sello Speak Up 2015

    $533.00

  • Love is the Answer Unique HPM Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta El amor es la respuesta. Serigrafía única con pintura en aerosol HPM de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Love is the Answer. Impresión serigráfica original y única con pintura en aerosol HPM de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2015 Firmado con certificado de autenticidad. Pintura en aerosol, pintura acrílica, técnica mixta. Obra de arte original única HPM intervenida . Tamaño 16x21. El famoso físico teórico Albert Einstein sostiene un cartel que dice "El amor es la respuesta" con toneladas de pintura en aerosol de colores y pintura intervenida a mano. El amor es la respuesta: Un retrato del genio en el arte pop callejero En el ecléctico y vibrante mundo del arte contemporáneo, "Love is the Answer" emerge como una obra de gran impacto creada por el renombrado artista urbano Mr. Brainwash, conocido fuera del lienzo como Thierry Guetta. Esta serigrafía de técnica mixta sobre papel artístico de grano fino es una pieza de edición limitada que fusiona a la perfección el arte pop y el arte urbano con la icónica imagen de Albert Einstein. Creada en 2015, "Love is the Answer" es una obra original única, pintada a mano (HPM), con una base de serigrafía sobre la cual Mr. Brainwash aplicó pintura en aerosol y acrílica a mano. Este proceso de intervención manual garantiza que cada pieza de la serie sea una obra de arte única, impregnada de individualidad y carácter. La obra, de considerables dimensiones (40,6 x 53,3 cm), posee una presencia que cautiva al espectador e invita a la contemplación. El tema de la obra es el famoso físico teórico Albert Einstein, representado sosteniendo un cartel que dice "Love is the Answer" (El amor es la respuesta). Este mensaje, combinado con la vibrante explosión visual de la pintura en aerosol, crea una yuxtaposición impactante y a la vez sugerente. La imagen de Einstein, sinónimo de inteligencia y perspicacia, junto con un mensaje sencillo pero universal sobre el amor, invita a reflexionar sobre las complejidades de la condición humana y la sencillez de su resolución a través del amor. El estilo característico del Sr. Brainwash Mr. Brainwash es fundamental para llevar la estética del arte urbano al espacio de la galería. Su obra suele incorporar figuras de relevancia histórica y cultural, situándolas en un contexto contemporáneo accesible y a la vez provocador. En «Love is the Answer», se aprecia el estilo característico del artista: una base de tonos monocromáticos acentuada por explosiones de color, que simbolizan el caos y la vitalidad de la vida. Como gran parte de la obra de Mr. Brainwash, esta pieza es más que una simple representación; es una experiencia interactiva. Las salpicaduras y gotas de pintura no se limitan a adornar el papel; alteran y dialogan con la imagen de Einstein, sugiriendo que incluso en medio de la precisión calculada de la ciencia, hay espacio para la espontaneidad y la pasión del arte. El amor es la respuesta. Impacto cultural y coleccionabilidad únicos de HPM. Como obra de arte coleccionable, "El amor es la respuesta" posee un atractivo especial. Firmada por Mr. Brainwash e incluye un Certificado de Autenticidad, lo que aumenta su valor como pieza de la historia del arte. Los elementos de técnica mixta y su carácter de edición limitada la convierten en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti. El impacto cultural de la obra es también significativo. Representa un puente entre diversas formas de expresión, desde el mundo intelectual de la física teórica hasta el dinámico ámbito del arte urbano. Al situar a Einstein en un contexto tan colorido e inesperado, Mr. Brainwash invita a los espectadores a reconsiderar la figura como científico y mensajero de paz y amor. "El amor es la respuesta" de Mr. Brainwash es un poderoso ejemplo de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden trascender las calles y alcanzar la categoría de alta cultura. La obra va más allá de representar a una figura célebre; dota a la imagen de un nuevo significado y relevancia. Es una declaración de que, en medio de las complejidades y los desafíos de la vida, las verdades más sencillas pueden resonar con mayor fuerza. Para coleccionistas y admiradores, poseer «El amor es la respuesta» no es solo una inversión en una obra de arte, sino un respaldo a su mensaje y a la conversación que sigue inspirando.

    $13,127.00

  • Venta -15% $100 Dollar Bill Backside HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Impresión de serigrafía HPM de la parte trasera del billete de $ 100 por Steve Kaufman SAK

    Billete de 100 dólares - Reverso - Edición limitada - Impresión serigráfica HPM sobre lienzo con pintura al óleo intervenida a mano por Steve Kaufman, artista callejero de graffiti SAK, arte pop moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 1995. Medidas: 34 x 15 pulgadas. Lienzo sin bastidor. La imagen se encuentra en perfecto estado. Reverso de un billete de 100 dólares estadounidenses de la década de 1990. Billete de 100 dólares - Reverso. Edición limitada. Impresión serigráfica HPM sobre lienzo con detalles pintados a mano al óleo por Steve Kaufman. La serigrafía sobre lienzo «El reverso del billete de 100 dólares», de Steve Kaufman, es un impactante ejemplo de arte pop urbano y grafiti que captura la esencia de la cultura consumista estadounidense y el simbolismo de la riqueza. Creada en 1995, esta obra HPM (Hand-Painted Multiple), pintada al óleo y firmada y numerada, con detalles pintados a mano, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares. Con unas dimensiones de 86 x 38 cm sobre lienzo sin bastidor, esta pieza presenta una reinterpretación visualmente cautivadora del reverso de un billete de 100 dólares estadounidenses de la década de 1990. El enfoque distintivo de Kaufman en la técnica de grabado, combinado con su experiencia en el grafiti y el arte pop moderno, convierte esta obra en una declaración significativa dentro del género. La influencia de Steve Kaufman en el arte pop callejero Steve Kaufman, conocido a menudo por sus iniciales SAK, fue una figura clave del arte pop urbano contemporáneo. Como antiguo asistente de Andy Warhol, Kaufman desarrolló un estilo propio que fusionaba la iconografía comercial con elementos pintados a mano. Su obra se centraba frecuentemente en temas como el capitalismo, la producción en masa y la identidad estadounidense, utilizando imágenes reconocibles como billetes, celebridades y productos de consumo. Esta pieza, que representa el reverso de un billete de 100 dólares, es un ejemplo paradigmático de su capacidad para elevar símbolos cotidianos a la categoría de arte. Al incorporar la estética inspirada en el grafiti con técnicas de serigrafía, Kaufman transformó las formas artísticas tradicionales en algo dinámico y relevante para la era moderna. Su habilidad para fusionar la cultura urbana con las galerías de arte lo convirtió en un puente entre dos mundos artísticos. Esta edición limitada, con sus colores intensos y detalles texturizados, continúa su legado de desafiar las nociones convencionales de valor, arte y comercio. El simbolismo del dinero en el arte pop moderno El uso del dinero como tema en el arte pop moderno tiene profundas raíces históricas, y a menudo sirve como crítica a la riqueza, el poder y los valores sociales. La representación que hace Kaufman del reverso del billete de 100 dólares toma un objeto familiar y lo recontextualiza mediante el color, la escala y la intervención artística. La presencia del Independence Hall en la composición es particularmente significativa, pues simboliza la intersección entre la historia estadounidense y la cultura de consumo contemporánea. Esta obra es más que una simple reproducción de dinero: se convierte en una meditación sobre la influencia de la riqueza y los sistemas financieros en el arte y la vida cotidiana. La decisión de Kaufman de intervenir a mano cada impresión añade un toque de singularidad, reforzando la idea de que, incluso en un mundo impulsado por la producción en masa, la individualidad y la expresión artística siguen siendo esenciales. El audaz uso del color y el contraste amplifica el impacto visual, convirtiendo la impresión en una pieza destacada tanto como expresión artística como objeto de colección. Una pieza de coleccionista con un impacto duradero Esta impresión del reverso de un billete de 100 dólares ocupa un lugar especial en el mundo del arte urbano pop y el grafiti de edición limitada. Al ser un lienzo sin bastidor, ofrece flexibilidad para enmarcar y exhibir, permitiendo a los coleccionistas mostrarlo de la manera que mejor se ajuste a su estética. El legado de Kaufman como artista innovador sigue vigente, y sus obras son muy codiciadas por su relevancia cultural y atractivo visual. Para los entusiastas del arte y los coleccionistas que aprecian la fusión del grafiti, la cultura pop y las bellas artes, esta pieza constituye una poderosa representación de la visión de Kaufman. Encapsula la naturaleza audaz y sin complejos del arte urbano pop, a la vez que permanece profundamente ligada a la narrativa más amplia de la historia económica y artística estadounidense.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Venta -15% Old $500 Dollar Bill Red HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Old $500 Dollar Bill Red HPM Serigraph Print de Steve Kaufman SAK

    Billete antiguo de 500 dólares - Edición limitada roja, pintura al óleo HPM serigrafiada sobre lienzo con detalles pintados a mano por Steve Kaufman, artista callejero de graffiti SAK, arte pop moderno. Lienzo de edición limitada, firmado y numerado, de 2003. La imagen está en perfectas condiciones: anverso del billete de 500 dólares estadounidenses de 1934 con la imagen del presidente estadounidense William McKinley. En el vibrante panorama del arte pop moderno, "Old 500 Dollar Bill - Red Limited Edition" emerge como una pieza simbólica de Steve Kaufman, también conocido por sus iniciales SAK. Kaufman, figura destacada del arte pop urbano, fusiona el legado de la cultura estadounidense tradicional con la esencia dinámica del grafiti. Este lienzo de edición limitada es una serigrafía HPM con pintura al óleo, intervenida a mano, que refleja la predilección del artista por los colores vibrantes y las imágenes impactantes. Creada en 2003, esta obra forma parte de una serie firmada y numerada, lo que denota su exclusividad y valor para coleccionistas. La pieza presenta el anverso del billete de 500 dólares estadounidenses de 1934, con el retrato del presidente William McKinley en el centro. La interpretación de Kaufman infunde a este símbolo de antigua importancia económica un toque moderno, yuxtaponiendo el valor histórico del billete con la naturaleza efímera y a menudo rebelde del arte urbano. El lienzo se describe como en perfecto estado, lo que sugiere que la calidad de la obra de Kaufman se conserva, permitiendo que los colores vivos y los intrincados detalles resalten. Al reinterpretar el dinero, un elemento común en la crítica del consumismo propia del arte pop, la pieza de Kaufman habla del poder transformador del arte sobre lo mundano. Su uso de la serigrafía se alinea con las técnicas de los pioneros del arte pop, mientras que la pintura al óleo aplicada a mano aporta una dimensión táctil, característica de las texturas del arte urbano. «Old 500 Dollar Bill - Red Limited Edition» de Steve Kaufman es un ejemplo impactante de arte pop urbano que tiende un puente entre la reverencia histórica y la crítica contemporánea. Es una obra que encapsula el espíritu de su época, reflexionando sobre el valor y el simbolismo del dinero a través de la mirada de un artista que se desenvuelve con igual soltura con el aerosol que con el pincel.

    $2,607.00 $2,216.00

  • And Then Things Got Better Mini Stencil HPM by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Mini Stencil HPM de Denial- Daniel Bombardier

    Y entonces las cosas mejoraron - Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti, arte pop moderno. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.

    $954.00

  • Captain America Flag Patch HPM Silkscreen Print by Matt Dye- Blunt Graffix

    Matt Dye- Blunt Graffix Parche con la bandera del Capitán América, impresión serigráfica HPM de Matt Dye - Blunt Graffix

    Parche con la bandera del Capitán América, impresión serigráfica HPM de Matt Dye- Blunt Graffix, realizada a mano sobre papel artístico metálico blanco dorado. Edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada en 2014, con detalles metálicos dorados. Serigrafía de 18x24 pulgadas del icónico parche de la bandera del Capitán América, usado por el actor Peter Fonda en la película Easy Rider. Vendida en subasta en 2007 por $89,625. Formó parte de la exposición de arte "La Bella y la Bestia". Ligero roce en el margen inferior derecho. Parche con la bandera del Capitán América, impresión serigráfica HPM de Matt Dye – Blunt Graffix La serigrafía «Captain America Flag Patch HPM» de Matt Dye (Blunt Graffix) es un poderoso homenaje a uno de los símbolos más reconocibles de la historia de la contracultura. Esta serigrafía de edición limitada, impresa a mano en 2014, presenta detalles metálicos dorados sobre papel de bellas artes, aportando una profundidad y riqueza únicas a la imagen desgastada de la bandera estadounidense. La obra captura el icónico parche de la bandera que lució Peter Fonda en la legendaria película «Easy Rider», una pieza de la historia del cine que posteriormente se vendió en una subasta en 2007 por 89.625 dólares. Como parte de la exposición de arte «Beauty of the Beast», esta serigrafía encarna la energía cruda, la rebeldía y la libertad asociadas tanto a la película como al movimiento cultural que representa. La composición visual y la ejecución artística La propuesta artística de Matt Dye en esta obra destaca la fusión del arte pop urbano y el grafiti con un ícono clásico estadounidense. La composición se centra exclusivamente en el parche de la bandera, aislado de su contexto original y ampliado para enfatizar su textura, desgaste y significado histórico. El aspecto envejecido de la impresión refleja el espíritu rebelde y antisistema de Easy Rider, otorgando a la bandera una apariencia desgastada por la batalla y con historia. La elección del papel artístico dorado metalizado añade un marcado contraste entre la aspereza de la imagen y la refinada elegancia del material, reforzando la idea de que la rebeldía misma puede ser una forma de arte. Los tonos azules y rojos descoloridos de la bandera, combinados con el deshilachado visible en los bordes, crean una sensación de imperfección que se alinea con la estética del arte pop urbano y el grafiti. Las imperfecciones de la bandera reflejan las del movimiento contracultural, donde la libertad a menudo se conseguía a costa del conflicto y la rebeldía. El uso de la serigrafía como medio realza aún más este efecto, ya que las texturas de la tinta y las técnicas de capas añaden una cualidad cruda y artesanal que la producción en masa nunca podría replicar. El simbolismo cultural detrás de la obra de arte El parche de la bandera del Capitán América de Easy Rider se erige como uno de los símbolos de rebeldía más significativos de la cultura pop estadounidense. La película representó la desilusión de una generación con la autoridad, la búsqueda de la libertad personal y la lucha contra las normas sociales. Al aislar este elemento y transformarlo en una obra de arte urbano pop y grafiti, Matt Dye le da nueva vida a un artefacto histórico, reinterpretándolo dentro del contexto de los movimientos artísticos modernos. El aspecto desgastado y deshilachado del parche sugiere un comentario más profundo sobre la identidad estadounidense, cuestionando si los ideales de libertad e independencia permanecen intactos o se han desvanecido con el tiempo. La obra invita al espectador a reconsiderar el significado de la bandera, ya sea como símbolo de unidad, resistencia o desafío. La decisión artística de magnificar el parche permite que se vea no solo como un accesorio de vestuario, sino como una reliquia de la resistencia contracultural, lo que le otorga relevancia en los debates contemporáneos sobre la libertad, el individualismo y la expresión política. El impacto y el valor coleccionable de la impresión de edición limitada Con solo 50 ejemplares existentes, cada uno firmado y numerado por Matt Dye, la serigrafía HPM del parche de la bandera del Capitán América es una pieza rara y muy codiciada por los coleccionistas. Su formato de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) garantiza que los intrincados detalles de la obra permanezcan visibles, desde las costuras de la bandera hasta las sutiles imperfecciones de la impresión. El proceso de serigrafía artesanal realza aún más la singularidad de cada ejemplar, ya que las variaciones en la aplicación de la tinta y la textura hacen que cada pieza sea única. Blunt Graffix es conocido por desafiar los límites de la serigrafía tradicional, fusionando la nostalgia de la cultura pop con la energía cruda del arte urbano y el grafiti. Esta pieza es un testimonio de esa visión, capturando la esencia de una época pasada y manteniendo su mensaje vigente en la cultura contemporánea. La incorporación de detalles metálicos dorados añade una mayor profundidad, haciendo que la obra se integre tanto en un entorno urbano como en una colección de arte. El parche de la bandera del Capitán América, estampado en serigrafía HPM, es más que un simple homenaje a Easy Rider: es un reflejo de la rebeldía artística, la crítica cultural y el poder perdurable de la narrativa visual. Nos recuerda que los símbolos, aunque desgastados por el tiempo, aún conservan un significado profundo, transformados por los artistas que los reinterpretan para las futuras generaciones.

    $340.00

  • Statue of Liberty II HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Serigrafía acrílica HPM de la Estatua de la Libertad II de Bobby Hill

    Estatua de la Libertad II Edición Limitada Serigrafía de técnica mixta intervenida a mano sobre papel de 200 libras de Bobby Hill, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2020 Estampado en Verso HPM con tintas metálicas Bobby Hill (n. 1973) es un artista visual afincado en Nueva York cuya carrera comenzó como ilustrador. Empezó a pintar sobre lienzo en 2008, tras regresar a Estados Unidos de su primer viaje al extranjero. Sus lienzos recientes combinan fragmentos de carteles publicitarios neoyorquinos con elementos del expresionismo abstracto, la estética pop y el grafiti, creando lo que él denomina «La Colección Bhillboards».

    $352.00

  • XXXtentacion III HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill XXXtentacion III HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    XXXtentacion III Edición Limitada Impresión Serigráfica HPM de Técnica Mixta con Detalles a Mano sobre Papel Pesado de 200 libras por Bobby Hill, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno. Impresión Superbe 2020 en gris, plata y blanco. Firmada. Serigrafía de técnica mixta con detalles pintados a mano sobre papel grueso de 200 libras. Tamaño: 6 x 9 pulgadas. Lanzamiento: 16 de enero de 2020. Tirada: 5 ejemplares.

    $256.00

  • Super Saver! 2 Embellished HPM Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier ¡Súper ahorrador! 2 Serigrafía HPM embellecida por Denial- Daniel Bombardier

    ¡Súper oferta! 2 serigrafías de edición limitada de 6 colores, intervenidas a mano, sobre papel de algodón de bellas artes de 350 g/m² enmarcado, por Denial Daniel Bombardier. Enmarcado a medida. Edición limitada HPM firmada de 2015 (40 ejemplares). Tamaño de la obra: 28 x 22 pulgadas. «Originalmente pinté una versión de esto en Wynwood, en Art Basel este año (2015). Como muchos artistas, pagué todo el viaje con mi tarjeta de crédito y tuve que lidiar con las consecuencias después de recibir la factura. Es básicamente una reflexión sobre vivir el día a día e intentar encontrarle el sentido a todo. Cómo crear arte, viajar y vivir con cierto equilibrio. Siento afinidad, como mucha gente, por los superhéroes. Creo que representan un hermoso sentimiento ante un mundo/existencia muy caótico.» - Negación Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.

    $385.00

  • Ultra Violet Flashlight HPM Etched Object Art by Saber

    Saber Linterna ultravioleta HPM, objeto grabado, arte de Saber

    Linterna LED ultravioleta única HPM, objeto grabado de arte por Saber, edición limitada, pieza de colección de diseño, obra de arte pop. Linterna de edición limitada 2023, pieza única HPM tallada y grabada a mano. Tamaño: 2 x 5,75 pulgadas. No incluye baterías. Se utiliza para cargar artículos fosforescentes, tintas Revleles Ultra Violet, manchas ocultas Revleles y para cambiar la temperatura de color de artículos y obras de arte. Convergencia innovadora de utilidad y arte en la linterna LED ultravioleta de Saber La linterna LED ultravioleta de Saber emerge como una pieza de arte de edición limitada, intervenida a mano, que ejemplifica la innovadora convergencia entre utilidad y arte, característica de los movimientos artísticos pop contemporáneos. Esta pieza exclusiva, creada en 2023, es un testimonio del ingenio que define el ámbito de los objetos de colección de diseño. El artista, reconocido por sus contribuciones al arte pop urbano y al grafiti, extiende su lienzo a objetos cotidianos, transformando una linterna utilitaria en una pieza de colección única, de 5 x 14,5 cm. Si bien la obra no incluye baterías, su funcionalidad se extiende a la carga de objetos fosforescentes, revelando tintas ultravioleta, exponiendo manchas ocultas y alterando la temperatura de color de objetos y otras obras de arte, generando una interacción dinámica entre la pieza y su entorno. La linterna, grabada con el estilo característico de Saber, trasciende su función convencional, convirtiéndose en un medio a través del cual el artista expresa su visión. El detalle artesanal de cada linterna subraya la singularidad de esta pieza artística, fusionando la sensación táctil del arte urbano con la precisión estética del arte pop. Esta fusión no solo eleva la linterna más allá de su función original, sino que también la impregna de una narrativa que refleja la fluidez y versatilidad del arte en la sociedad contemporánea. Dinámica artística y funcional del diseño de la linterna LED de Saber La dinámica artística y funcional de la linterna ultravioleta de Saber subraya una tendencia más amplia en el mundo del arte donde se difuminan las fronteras entre forma y función, arte y herramienta. La linterna cumple una doble función: como dispositivo práctico y como tema de conversación, revelando el potencial de los objetos cotidianos para convertirse en vehículos de expresión artística. Los grabados y adornos deliberados invitan a quien la posee a reflexionar sobre la interacción entre la luz y la oscuridad, la visibilidad y la oscuridad, de forma similar a las dicotomías del arte urbano y el grafiti. Al incorporar la funcionalidad de la luz ultravioleta, la obra de Saber fomenta la interacción y la participación, permitiendo al propietario disfrutar de una experiencia sensorial a menudo ausente en las formas de arte tradicionales. La capacidad de la linterna para cargar otros elementos luminiscentes o revelar aspectos invisibles de las obras de arte añade capas de descubrimiento y sorpresa, enriqueciendo la interacción del usuario con el objeto artístico. Este elemento sorpresa y el potencial para la exploración continua convierten a la linterna de Saber en una pieza significativa dentro del arte coleccionable. La linterna LED ultravioleta HPM Etched Object Art de Saber representa un paso audaz en la evolución del arte pop y el arte urbano, donde la funcionalidad se fusiona con la expresión artística. Encarna el espíritu innovador que impulsa el arte pop urbano y el grafiti, demostrando que el arte puede ser tan utilitario como estético. Esta linterna de edición limitada se erige como un faro de creatividad, un símbolo del poder transformador del arte y una valiosa adición a cualquier colección de objetos de arte contemporáneo.

    $84.00

  • Absolute Ali Unique Original Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Absolute Ali Unique Original Spray Paint Silkscreen de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Absolute Ali Unique Original HPM Spray Paint Silkscreen Print de Mr. Brainwash- Thierry Guetta. Serigrafía de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. Obra original única de 2017, firmada y enmarcada a medida con certificado de autenticidad . Técnica mixta con pintura en aerosol y acrílico, con detalles pintados a mano por HPM. Medidas: 48,5 x 35,5 cm. Representa al famoso boxeador Muhammad Ali levantando los brazos en señal de victoria. Gran cantidad de pintura en aerosol y detalles pintados a mano. Marco dorado ornamentado a medida. Medidas: 57 x 45 cm. Evolución e impacto del arte callejero pop y graffiti de Mr. Brainwash La energía vibrante e irreverente del arte pop callejero y el grafiti ha transformado radicalmente el panorama visual de la cultura urbana. Estas formas de expresión artística, profundamente arraigadas en las contraculturas subversivas del pasado, han ascendido al panteón del arte elevado gracias a la obra de visionarios como Thierry Guetta, también conocido como Mr. Brainwash. Su enfoque único del arte, que combina elementos del arte callejero y el arte pop, ha dado como resultado creaciones no solo visualmente impactantes, sino también ricas en comentarios culturales. Mr. Brainwash irrumpió en la escena artística con su innovadora fusión de la sensibilidad del arte callejero y la estética del arte pop. Su obra suele incorporar figuras icónicas y motivos familiares, recontextualizándolos dentro de la crudeza urbana y la energía espontánea del arte callejero. Su obra de 2017, "Absolute Ali", es un poderoso testimonio de este estilo. Mediante la serigrafía y los adornos a mano con pinturas acrílicas y en aerosol, Mr. Brainwash crea una textura multicapa que refleja la complejidad del icono cultural que representa: el legendario boxeador Muhammad Ali. "Absolute Ali" - Una obra maestra de técnica mixta "Absolute Ali" es un impresionante ejemplo del arte de Mr. Brainwash. Esta obra presenta una serigrafía de edición limitada, realizada con técnica mixta sobre papel de bellas artes, que retrata al campeón de peso pesado Muhammad Ali. La obra captura el momento triunfal de Ali alzando los brazos en señal de victoria, inmortalizando la emoción y el poder de la leyenda del deporte. Mediante la aplicación de vibrantes y caóticas pinceladas de color, la obra se impregna de una sensación de movimiento y dinamismo características tanto del estilo boxístico de Ali como del enfoque artístico de Mr. Brainwash. Esta obra no es un simple retrato, sino una celebración del triunfo, la diversidad y el espíritu indomable de la voluntad humana, personificados por Ali. El fondo de la composición es un auténtico collage de imágenes y color, donde cada capa de pintura y cada elemento serigrafiado se superpone al anterior para crear un rico tapiz de estímulos visuales. La pieza es un deleite para los sentidos, donde las salpicaduras de pintura aplicadas a mano no solo añaden textura, sino que también crean una energía casi palpable que irradia del lienzo. El papel del arte pop callejero y el grafiti en el arte contemporáneo Obras como "Absolute Ali" son ejemplos clave de cómo el arte pop urbano y el grafiti han transformado los límites del arte tradicional. Reflejan el espíritu cultural de la época, plasmando las voces, las luchas y las victorias de las calles. Al llevar este tipo de obras a las galerías y al ámbito de las bellas artes, artistas como Mr. Brainwash desafían las ideas preconcebidas sobre qué puede ser el arte y a quién va dirigido. Esta democratización del arte ha dado lugar a un mundo artístico más inclusivo y diverso, donde la línea entre el arte culto y la cultura urbana se difumina cada vez más. La edición limitada de "Absolute Ali", junto con sus detalles pintados a mano, garantiza que cada pieza sea un tesoro único, que representa la visión de Mr. Brainwash. El marco dorado ornamentado, hecho a medida, realza aún más su atractivo, yuxtaponiendo las connotaciones tradicionalmente lujosas del oro con la esencia cruda y auténtica del arte urbano. Para los coleccionistas, poseer una pieza como "Absolute Ali" no es solo una inversión en arte; Es una inversión en la historia cultural, una instantánea del auge del arte callejero que transformó el mundo del arte. «Absolute Ali» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna la esencia del Pop Art y el grafiti. Mediante la fusión de la serigrafía y la pintura en aerosol, Mr. Brainwash ha creado una obra vibrante que encapsula el espíritu de Muhammad Ali y la esencia del arte callejero. Es una declaración audaz en la narrativa de la historia del arte, que destaca la naturaleza en constante evolución de la expresión artística y el poder del arte para capturar la experiencia humana.

    $39,381.00

  • - Notorios B.I.G. - HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill - Notorios BIG - Serigrafía acrílica HPM de Bobby Hill

    - Notorios BIG - Edición limitada de serigrafía de técnica mixta intervenida a mano sobre papel grueso de 200 libras por Bobby Hill, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 60 ejemplares, firmada y numerada, de 2015. Obra de arte HPM pintada a mano con plantilla de pintura en aerosol. Tamaño: 9x12. Cada pieza es única y los colores, la pintura y las técnicas de pintura en aerosol realizadas a mano por el artista son aleatorias y varían; ¡es posible que no reciba el artículo exacto que se muestra en la imagen! «Utilizo imágenes fotográficas como base para mi arte, pero a veces dibujo directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que considero importantes. Cada pieza de esta edición fue serigrafiada individualmente y pintada a mano con diversos acrílicos y otros medios. Fíjense en los colores más que en la imagen, aunque a veces resulte difícil. Los colores representan lo que sucede en mi vida en cada momento.» - Bobby Hill Notorious BIG – Serigrafía de técnica mixta de edición limitada con detalles pintados a mano por Bobby Hill Notorious BIG es una impactante serigrafía de técnica mixta, edición limitada y con detalles pintados a mano, del artista urbano Bobby Hill. Creada en 2015, esta edición limitada de 60 ejemplares, firmada y numerada, presenta variaciones únicas en pintura, aerosol y estarcido sobre papel de 200 lb. Con unas medidas de 9x12 pulgadas, cada pieza se elabora individualmente, garantizando que no haya dos iguales. La obra fusiona elementos del arte pop urbano y el grafiti, celebrando el impacto cultural de Notorious BIG y reflejando la energía cruda del arte urbano contemporáneo. El enfoque de Bobby Hill para esta pieza es expresivo y dinámico, utilizando audaces salpicaduras de color, texturas densas y composiciones en capas. El retrato de Notorious BIG realizado con estarcido se superpone con impredecibles goteos de pintura, pinceladas agresivas y detalles abstractos espontáneos, que encarnan la espontaneidad de la cultura del grafiti. El motivo de la corona, sinónimo del legado de Biggie, es un elemento visual recurrente que añade un toque regio y a la vez rebelde a la obra. Cada edición presenta su propio patrón distintivo de color y textura, lo que convierte a cada lámina en una pieza de colección única. Bobby Hill y su influencia en el arte pop callejero y el grafiti Bobby Hill es un artista neoyorquino conocido por su fusión de técnicas de grafiti, estética pop urbana y serigrafía tradicional. Su obra explora a menudo temas de la cultura hip-hop, la iconografía de las celebridades y la vida urbana, traduciendo la crudeza del arte callejero en composiciones artísticas. Su singular proceso incluye manipulación fotográfica, dibujo a mano alzada y elementos pintados a mano, lo que garantiza que cada pieza tenga una cualidad orgánica e irrepetible. Esta serie en particular es un testimonio de la habilidad de Hill para capturar la esencia de iconos culturales mediante técnicas experimentales. Al superponer pintura en aerosol, acrílicos y plantillas, transforma imágenes familiares en una experiencia enérgica y rica en texturas. Su obra refleja la intersección entre la música, la cultura callejera y la expresión visual, consolidándolo como una figura clave del arte urbano moderno. Sus influencias abarcan desde grafiteros tradicionales hasta artistas pop, fusionando pasado y presente en una visión artística única. El proceso detrás de las impresiones de técnica mixta con detalles pintados a mano Las impresiones de técnica mixta intervenidas a mano ocupan un lugar singular en el arte contemporáneo, fusionando la accesibilidad de la serigrafía con la individualidad de una pintura original. El proceso de Bobby Hill consiste en modificar manualmente cada impresión tras la serigrafía inicial, incorporando elementos de abstracción, improvisación y expresión emocional. Esta técnica garantiza que cada edición sea única, llevando consigo la impronta directa del artista y su energía creativa espontánea. El uso de papel de 200 lb proporciona una base sólida para las capas de pintura y textura, reforzando la fisicalidad de la obra. La combinación de colores vibrantes y pinceladas crudas refleja la naturaleza impredecible del arte urbano, donde los factores ambientales y los encuentros fortuitos dan forma a la composición final. Este método se alinea con las tradiciones del grafiti, donde no existen dos firmas ni murales exactamente iguales. Coleccionabilidad e importancia cultural de la serie Notorious BIG Notorious B.I.G. sigue siendo una de las figuras más influyentes en la historia del hip-hop, y su imagen se ha convertido en un símbolo perdurable dentro de la cultura pop contemporánea. La serie de edición limitada de Bobby Hill rinde homenaje al legado de Biggie, capturando su personalidad arrolladora a través de técnicas artísticas inspiradas en el arte urbano. La combinación de estarcido y pintura libre garantiza que esta obra se mantenga dinámica, reflejando tanto el caos como el ritmo de la música que la inspiró. Al ser una edición limitada de 60 ejemplares, cada impresión, firmada y numerada, tiene un valor significativo para los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti. La rareza de la serie, junto con su carácter artesanal, la convierte en una adquisición atractiva para los aficionados a la cultura hip-hop y al arte urbano contemporáneo. La habilidad de Bobby Hill para fusionar música, estética urbana y procesos artísticos consagrados posiciona esta obra como una pieza excepcional dentro de la cultura visual moderna. Sirve como recordatorio de la energía pura que tanto el hip-hop como el grafiti aportan al mundo de la expresión artística.

    $159.00

  • Corey Kluber Old Miner Indians Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Corey Kluber Old Miner Indians Collage original Tarjeta de béisbol Arte de Pat Riot

    Corey Kluber/ Viejo Minero - Indios. Collage único de técnica mixta, embellecido a mano, sobre tarjeta de béisbol vintage por Pat Riot. Tarjeta vintage Topps de la MLB, original estampada en técnica mixta con capas y arte pop, estilo Corey Kluber/Old Miner - Indians (2014).

    $24.00

  • Venta -15% New York City Subway Map II PP HPM Archival Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Mapa del metro de Nueva York II PP HPM Impresión de archivo por Cope2- Fernando Carlo

    Mapa del metro de la ciudad de Nueva York II PP Printers Proof HPM Impresión de archivo por Cope2- Fernando Carlo Edición limitada Pintado a mano Múltiple sobre papel Moab Rag Fine Art Papel Artista Pop Obra de arte moderna. Prueba de impresión PP Printers 2017 Firmada y marcada PP HPM Impresión con detalles a mano Edición limitada Tamaño de la obra 17x24 Pigmento de archivo Bellas Artes. La visión de Cope2 en "Prueba de impresión PP del mapa del metro de la ciudad de Nueva York II" «New York City Subway Map II PP Printers Proof» de Cope2, también conocido como Fernando Carlo, es una impactante representación de la energía y la vitalidad de la cultura del arte urbano, plasmada en el símbolo mismo del movimiento urbano: el mapa del metro de Nueva York. Esta edición limitada de 2017 es una obra múltiple pintada a mano (HPM) sobre papel Moab Rag Fine Art Paper, cada pieza firmada y marcada como prueba de imprenta por Cope2. La obra, de 43 x 61 cm, exhibe una fusión de técnicas de bellas artes con pigmentos de archivo y la energía cruda y espontánea del arte urbano, gracias a los icónicos detalles pintados a mano de Cope2. En esta serie, el trabajo de Cope2 trasciende la simple representación geográfica de un mapa, transformándolo en un lienzo que narra el pulso de la cultura underground de la ciudad. Cada prueba de imprenta es una pieza única que invita a la reflexión, un segmento del diálogo más amplio que Cope2 ha liderado en la escena del arte urbano durante décadas. Sus característicos grafitis y firmas de estilo salvaje no son meras marcas, sino que simbolizan el lenguaje de las calles y hablan de la identidad, la lucha y la voz de los artistas urbanos. La intersección entre el paisaje urbano y la expresión artística La serie "Mapa del Metro de Nueva York II" es más que una herramienta de navegación; es un viaje lleno de historias por las calles de Nueva York, una exploración visual de la historia del grafiti en la ciudad. El mapa sirve de base para la exploración artística de Cope2, donde superpone sus distintivas firmas y coloridas abstracciones. Esta interacción entre líneas estructuradas y grafiti salvaje es una metáfora que yuxtapone el orden de la ciudad con el caos de sus subculturas. Como prueba de imprenta, esta obra ocupa un lugar especial en el proceso de producción, siendo una de las primeras impresiones de la prensa, revisada por el artista para garantizar su calidad y detalle. La decisión de Cope2 de embellecer a mano cada pieza subraya la importancia del toque artístico, asegurando que cada impresión lleve consigo un fragmento del alma de la calle. La técnica HPM refuerza esta conexión, uniendo las piezas únicas de arte urbano con las reproducciones artísticas de alta calidad. En esencia, «New York City Subway Map II PP Printers Proof» de Cope2 es un testimonio del legado perdurable del grafiti como forma de arte pop urbano y arte callejero. Captura la esencia del espíritu urbano de Nueva York, y cada impresión funciona como un artefacto histórico de la rica cultura del arte callejero de la ciudad. A través de su obra, Cope2 continúa influyendo en el diálogo en torno al arte callejero, asegurando que su voz cruda y sin filtros siga siendo una parte vibrante del mundo del arte contemporáneo.

    $1,370.00 $1,165.00

  • Venus Unique 13 Unique Original Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta x Rubiks

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Atlas-Estándar

    Compre Atlas: serigrafía manual de 6 colores de edición limitada estándar en papel de archivo rasgado a mano por Mr Brainwash x Rubik, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Cada impresión está firmada y numerada por el Artista, con una huella digital en la parte posterior. Impreso en papel de archivo rasgado a mano.

    $13,127.00

  • 161 Street-Yankee Station Silver HPM Silkscreen Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Calle 161-Estación Yankee Plata HPM Serigrafía de Cope2- Fernando Carlo

    161 Street-Yankee Station- Silver HPM Hand-Embellished Limited Edition Screenprint Art on #100 Cougar Smooth Fine Art Paper by Artist Cope2- Fernando Carlo Subway Artwork. 2022. Edición limitada de 50 ejemplares firmados y numerados de HPM, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 24 x 12 pulgadas. El diseño de la etiqueta de graffiti con pintura en aerosol varía en cada HPM; la impresión exacta que reciba puede diferir de la imagen. Serigrafía tricolor con detalles pintados a mano sobre papel Cougar de 100 lb, liso y de alta calidad. Tamaño: 24 x 12 pulgadas. Lanzamiento: 19 de julio de 2022. Tirada: 30 ejemplares.

    $495.00

  • Unreality HPM Spray Paint Silkscreen Print by Askew One

    Askew One SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $315.00

  • Mayday! Mayday! HPM Silkscreen Print by Shark Toof

    Shark Toof ¡May Day! ¡May Day! Serigrafía HPM de Shark Toof

    ¡Socorro! ¡Socorro! Serigrafía de edición limitada HPM de 3 colores, con detalles aplicados a mano, sobre papel de algodón de archivo, por Shark Toof. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. 2010​ Firmado Edición limitada y numerada de 30 ejemplares. Tamaño de la obra : 19 x 25 pulgadas. DIENTE DE TIBURÓN "MAYDAY" SERIGRAFÍA 2010 Impresión 30 "¡¡¡Diente de tiburón estrellado!!!" "¡¡¡Abajo los anuncios / Arriba el arte!!" Limitada a solo 30 impresiones 48 x 63,5 cm Acabado a mano, con detalles, firmada, fechada, numerada y con relieve. Serigrafía de 3 colores sobre papel de algodón de archivo.

    $385.00

  • Snow Witch Cherry AP Raw Man Art Toy by Nicky Davis- Ghost Gang

    Nicky Davis- Ghost Gang Juguete artístico Snow Witch Cherry AP Raw Man de Nicky Davis - Ghost Gang

    Juguete artístico Snow Witch Cherry AP Raw Man de Nicky Davis - Escultura de vinilo de edición limitada Ghost Gang, obra de arte coleccionable del artista pop callejero. Prueba de Artista AP 2022. Firmada en el lateral de la cabeza y marcada como AP. Edición limitada de 5. HPM. Pintada a mano con detalles en rojo cereza. Obra de Yukionna Kakagori. Tamaño de la obra: 3x6. Nueva en caja sellada/impresa. La caja presenta un pequeño desgarro en la parte superior. Juguete artístico Snow Witch Cherry AP Raw Man de Nicky Davis - Ghost Gang La escultura "Snow Witch Cherry AP Raw Man Art Toy" de Nicky Davis es un testimonio de la innovadora convergencia del arte pop urbano y el grafiti en el ámbito del coleccionismo moderno. Esta pieza, una prueba de artista de 2022, es una escultura de edición limitada, una de tan solo cinco. Exhibe las distintivas técnicas de pintura y detalles pintados a mano de Davis, con una parte superior de color rojo cereza que contribuye a su estética única. Con unas dimensiones de 3x6 pulgadas, esta obra de arte, firmada por Davis en el lateral de la cabeza y marcada como prueba de artista, es un ejemplo perfecto de cómo los artistas pop urbanos contemporáneos difuminan las fronteras entre el arte tradicional y la cultura del coleccionismo. Cada escultura se presenta nueva en una caja, con el sello o impresión del artista, aunque se observa que la parte superior de la caja tiene un pequeño desgarro, lo cual no disminuye el valor ni el atractivo de la obra, sino que, por el contrario, enriquece la historia de su historia. Esta pieza de la serie Ghost Gang de Davis encapsula el espíritu del arte urbano traducido a una forma tangible que coleccionistas y admiradores pueden apreciar en su espacio personal.

    $243.00

  • Indivisible HPM Serigraph Print by Saber

    Saber Serigrafía HPM Indivisible de Saber

    Serigrafía de edición limitada Indivisible HPM, impresa a mano en 4 colores sobre papel de archivo Coventry Rag, por el artista callejero de graffiti Saber, arte pop moderno. Esta es una impresión de gran formato. - 40" x 28" (101,6 x 71,1 cm) - Serigrafía/técnica mixta, pintura en aerosol, lápiz sobre papel de archivo Coventry Rag - Cada impresión es única, realizada con pintura en aerosol y lápiz - Bordes irregulares hechos a mano Esta impresión fue un experimento de principio a fin. Se trata de una impresión multidimensional de técnica mixta, ya que la original fue creada como una pieza conceptual de video digital. A partir de este experimento de video, logré capturar la imagen final para plasmarla en formato impreso. Fue complicado romper la bandera estadounidense impresa en vidrio y capturar el momento exacto de su rotura, pero a medida que el proceso evolucionó, también lo hizo el resultado. Me esmeré al máximo en el trabajo manual. Dentro de las capas de la impresión se encuentran grafitis de pintura en aerosol sin procesar, ocultos bajo fuentes multicolores. También realicé dibujos a lápiz y pintura en aerosol sobre las impresiones, integrando estos colores y gestos a la imagen. -Saber

    $803.00

  • Smiley Face Balloon Yellow HPM Archival Print by Adam J O'Day

    Adam J O'Day Smiley Face Globo Amarillo HPM Archival Print por Adam J O'Day

    Globo con cara sonriente - Edición limitada amarilla, impresiones de pigmentos de archivo HPM con detalles pintados a mano sobre papel Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² por Adam J O'Day, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Globo con carita sonriente: Amarillo • Impresión pigmentada de archivo autografiada • Variante única pintada a mano sobre papel de archivo Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² • 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) Pintada a mano, firmada y numerada por el artista Adam J. O'Day en una edición limitada única de 5 ejemplares. Adam J. O'Day "Globo con carita sonriente: Amarillo" - Impresión única pintada a mano - 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas)

    $533.00

HPM Hand-Embellished Fine Art Graffiti Street Pop Artwork

Proceso y atractivo del arte urbano callejero de graffiti HPM, bellamente decorado a mano

La creación de una HPM comienza con una impresión estándar, a menudo una giclée u otra reproducción de alta calidad. El artista interviene manualmente, añadiendo elementos mediante diversas técnicas como la pintura, el dibujo o el collage. Este retoque manual puede abarcar desde sutiles detalles hasta elaboradas transformaciones, según la visión del artista. Las obras resultantes son, por tanto, híbridas, difuminando los límites entre una impresión y una obra original. En el arte pop urbano y el grafiti —géneros que valoran la autenticidad y la expresión personal— las HPM ofrecen la posibilidad de poseer una pieza accesible como una impresión y única como una obra de arte original.

Coleccionabilidad y valor de las obras de arte de HPM

Para los coleccionistas, las obras de arte HPM (Hand-Embished Fine Artworks) son muy codiciadas por su singularidad. A diferencia de las impresiones estándar, donde cada pieza de una edición es idéntica, cada HPM de una serie es distinta, lo que proporciona una sensación de exclusividad. Esta singularidad suele traducirse en un mayor valor y demanda en el mercado del arte. Además, el toque personal del artista al embellecer a mano la impresión crea una conexión más estrecha entre el artista y el coleccionista. Poseer una HPM es como poseer una obra directamente tocada y modificada por el artista, lo que le otorga un lugar especial en las colecciones de arte. El auge de las HPM en el arte urbano pop y el grafiti también ha contribuido a la democratización del arte. El arte urbano y el grafiti originales pueden ser inaccesibles porque se encuentran en el dominio público o debido a sus altos precios de mercado. Las HPM, por otro lado, ofrecen un punto de entrada más asequible para los coleccionistas sin sacrificar por completo la singularidad de una obra original. Esta accesibilidad amplía el público del arte urbano pop y el grafiti, permitiendo que más personas participen en la apreciación y el coleccionismo de estas dinámicas formas de arte. Para los artistas, crear HPM (Manufacturas de Alta Calidad) representa una oportunidad para la innovación y la expresión. Les permite revisitar su obra, añadiendo nuevas capas de significado o valor estético. Este proceso puede resultar especialmente atractivo para los artistas urbanos y grafiteros, cuyas obras originales suelen ser efímeras o estar sujetas a la imprevisibilidad del entorno urbano. Las HPM les brindan la posibilidad de preservar su trabajo de forma más permanente, a la vez que continúan experimentando y desarrollando su expresión artística. Culturalmente, las HPM son significativas en el arte pop urbano y la narrativa del grafiti. Representan una evolución moderna de estas formas de arte, que siempre se han caracterizado por desafiar los límites tradicionales y explorar nuevos modos de expresión. Las HPM encarnan este espíritu, combinando la reproducibilidad del arte impreso con la originalidad del arte urbano. Son un testimonio de la naturaleza siempre cambiante del arte y de la continua difuminación de las fronteras entre los diferentes procesos artísticos.

Creación y singularidad de las esculturas HPM

El proceso de creación de una escultura HPM (Hand-Embished) suele comenzar con una forma prefabricada. Esta puede ser una escultura moldeada o fabricada digitalmente que sirve como lienzo en blanco para el artista. El artista añade entonces elementos únicos mediante pintura, escultura de detalles adicionales o la incorporación de diferentes materiales. Este proceso de intervención manual garantiza que cada pieza de la edición sea distinta, llevando consigo la impronta personal del estilo y la visión del artista. La singularidad de cada escultura HPM reside en las intervenciones personalizadas del artista. Estas intervenciones pueden ser sutiles, como una combinación de colores o una textura superficial únicas, o más pronunciadas, como la adición de nuevos componentes o la modificación de partes de la escultura. Este proceso eleva la obra de una mera réplica a una pieza de arte única. Las esculturas HPM representan un desarrollo fascinante y relativamente reciente en el arte contemporáneo, especialmente dentro del arte pop urbano y el grafiti. Al igual que las impresiones HPM, estas esculturas parten de una obra base —a menudo una pieza de producción en masa o de edición limitada— que posteriormente es alterada o intervenida a mano por el artista. Este proceso transforma una escultura estándar en una obra de arte única, combinando la reproducibilidad de una edición escultórica con la originalidad y el toque personal del artista. Las esculturas HPM han ganado popularidad en el mercado del arte por su equilibrio entre exclusividad y accesibilidad. Mientras que las esculturas originales pueden ser prohibitivas y estar fuera del alcance de muchos coleccionistas, las esculturas HPM ofrecen una alternativa más accesible sin renunciar a la singularidad. Cada pieza intervenida a mano se valora más que la edición estándar debido a su carácter y a la participación directa del artista.

Significado cultural en el arte contemporáneo

Para los artistas, especialmente aquellos del arte urbano pop y el grafiti, las esculturas HPM ofrecen una nueva vía de expresión e innovación artística. Sus enfoques dinámicos y poco convencionales suelen caracterizar el arte urbano y el grafiti. Traducir esta filosofía a formas tridimensionales permite a los artistas explorar nuevas dimensiones de su creatividad. También les permite ampliar su repertorio artístico más allá de los lienzos tradicionales y los muros urbanos. Culturalmente, las esculturas HPM representan una evolución crucial en el diálogo entre las prácticas escultóricas convencionales y las formas de arte contemporáneo como el arte urbano pop y el grafiti. Encarnan una fusión entre la producción en masa y la expresión artística individual, desafiando las nociones tradicionales de lo que constituye una obra de arte original. A medida que el arte urbano y el grafiti continúan ganando reconocimiento y aceptación en el mundo del arte en general, las esculturas HPM se erigen como testimonio de la naturaleza innovadora y en constante evolución de estas formas de arte.
En resumen, las esculturas HPM representan un avance fascinante en el arte contemporáneo, ofreciendo a los artistas una plataforma para la expresión personal y la innovación, a la vez que brindan a los coleccionistas acceso a obras de arte únicas y asequibles. Estas esculturas encapsulan la esencia del arte pop urbano y el grafiti, transformando las formas escultóricas convencionales en obras individuales, intervenidas a mano, que llevan la inconfundible impronta del artista. A medida que el mundo del arte evoluciona, es probable que las esculturas HPM desempeñen un papel cada vez más importante en el panorama del arte contemporáneo, tendiendo un puente entre la producción en masa y la creatividad artística individual.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta