Naranja
-
Kidrobot Gashadokuro 8 Tripas de peluche Sunset Dunny Art Toy de Kidrobot
Peluche Gashadokuro de 8" Guts - Edición Limitada Sunset Dunny Kidrobot Juguete de Arte Coleccionable de Tela y Plástico Obra de Arte de graffiti callejero Kid Robot. Edición limitada 2021. Nuevo en caja. Figura de conejo disecado de 20 cm (8") con piel de plástico transparente que deja ver las entrañas de un peluche en rojo y naranja. Nuevo en caja. En el mundo del arte pop, el arte callejero y el grafiti, Kid Robot se ha convertido en un nombre reconocido por sus diseños distintivos e innovadores que combinan la estética urbana con la artesanía tradicional. El Dunny de edición limitada "Gashadokuro 8" Plush Guts- Sunset" no es una excepción a esta tradición. Esta obra de arte de edición limitada de 2021 presenta una figura de conejo diseccionado de 20 cm que revela de forma intrigante el interior de un peluche en vibrantes tonos rojos y naranjas. Confeccionado con una cubierta de plástico transparente, ofrece a los espectadores una mirada íntima al mundo interior de este icónico juguete. La inspiración detrás del Dunny Gashadokuro está profundamente arraigada en el folclore japonés. Gashadokuro, que se traduce como "esqueleto hambriento", representa los espíritus de aquellos que sufrieron destinos desafortunados, muriendo de hambre o en batalla, sin recibir un entierro digno. El diseño de este Dunny captura la esencia de estas historias. Los ojos tachados con una X, símbolo de la muerte en el mundo de los dibujos animados, combinados con el corazón roto de peluche, visible a través de la cubierta translúcida, narran la conmovedora historia de una vida con un final trágico. Ahora, esta alma encuentra su existencia encapsulada dentro de... Los confines de un Dunny, con su textura afelpada y un sistema circulatorio delicadamente bordado. Para coleccionistas y aficionados, la figura artística Gashadokuro 8" Plush Guts Dunny - Edición Atardecer representa mucho más que un simple juguete. Es una encarnación de la historia, la cultura y el arte contemporáneo, lo que la convierte en una pieza imprescindible para cualquier colección de Dunny o en una obra maestra por sí sola que dará pie a interesantes conversaciones.
$218.00 $185.00
-
Peter Keil Andy Warhol 84 Amarillo, óleo original de Peter Keil
La pintura al óleo original 84 Yellow de Andy Warhol realizada por Peter Keil es una obra de arte única sobre lienzo enmarcado de The Wild Man of Berlin, un famoso artista contemporáneo. 1984. Pintura al óleo sobre panel de espuma firmada por Peter Keil y fechada. Obra original enmarcada de época. Tamaño: 19,5 x 23,5. Toda la obra de Peter Keil utiliza pintura espesa, por lo que podría presentar descascarillado debido a la antigüedad y la naturaleza de su obra: una pintura de Andy Warhol estilizado. Descifrando el vibrante legado de Peter Keil a través de "84 Yellow de Andy Warhol" "Andy Warhol's 84 Yellow" es un ejemplo impactante de la contribución de Peter Keil al arte contemporáneo, en particular al pop y al arte callejero. Una pieza única sobre lienzo enmarcado, esta pintura al óleo original captura la esencia del estilo distintivo de Keil, conocido por su vigorosa aplicación de la pintura y su audaz elección de colores. Creada en 1984, esta obra firmada y fechada por The Wild Man of Berlin refleja el enfoque dinámico de Keil hacia el retrato, basado en una profunda comprensión del movimiento pop. Peter Keil, figura célebre del panorama del arte moderno, se ganó su apodo gracias a su estilo indomable y al vívido expresionismo que impregna sus creaciones. Su representación de Andy Warhol, un ícono del pop art, en "Andy Warhol's 84 Yellow" es un testimonio de la influencia de Warhol en la trayectoria artística de Keil. Las dimensiones del cuadro, 19,5 x 23,5 pulgadas, enmarcan el rostro estilizado de Warhol, representado con una paleta que enfatiza los amarillos llamativos, lo que sugiere la luminosidad y la complejidad del carácter del sujeto. El impacto de las técnicas artísticas de Peter Keil en el coleccionismo Una de las características que definen la obra de Keil es el uso de pintura espesa, que aporta a sus pinturas una profundidad textural visual y táctil. Este método, que a menudo provoca descascarillado, no es un inconveniente, sino un rasgo distintivo de la obra de Keil, que refleja el auténtico paso del tiempo y la naturaleza orgánica de sus materiales. Los coleccionistas de arte de Keil se sienten atraídos por estas peculiaridades, encontrando belleza en las imperfecciones que reflejan la energía pura y el entusiasmo del artista por su proceso creativo. "Andy Warhol's 84 Yellow" de Keil es más que una simple representación; es una experiencia inmersiva que invita al espectador a adentrarse en la psique tanto del artista como del sujeto. La distintiva estética de la pintura conecta el arte pop callejero y el grafiti con el óleo sobre lienzo, un medio más tradicional, creando una pieza que se adapta tan bien a una galería como a las vibrantes calles donde prospera el arte callejero. Al adquirir una obra como "84 Yellow de Andy Warhol", uno se sumerge en un fragmento de la historia del arte, un momento capturado por el pincel de Keil que evoca el diálogo perdurable entre artistas a lo largo de generaciones. Es una obra de arte cuyo valor reside en su atractivo visual y su lugar en la narrativa de la evolución del arte. "84 Yellow de Andy Warhol" encapsula el enfoque crudo y expresivo de Peter Keil hacia el arte, que ha cimentado su reputación como un destacado artista contemporáneo. Con sus gruesas capas de pintura vibrante y su representación estilizada de Andy Warhol, esta pintura es una apasionada oda a las influencias e intersecciones del arte pop, el arte callejero y el grafiti. Las obras de Keil, codiciadas por su poder expresivo y significado histórico, siguen resonando entre coleccionistas y entusiastas de todo el mundo.
$845.00
-
Bernie Wrightson Eres nuevo por aquí, ¿no? Serigrafía Glow AP de Bernie Wrightson
Eres nuevo por aquí, ¿no? - Impresión serigrafía brillante en la oscuridad, edición limitada, de 10 colores, hecha a mano, sobre papel natural de 100 lb, de Bernie Wrightson, artista macabro del arte pop moderno. Prueba de artista AP 2014 firmada y marcada AP Obra de arte de edición limitada, tamaño 20 x 30 Prueba de artista de AP, variante que brilla en la oscuridad, tiene 11 colores (incluido el brillo), mide 20 x 30 y está firmada en una edición de 75. Impreso en papel natural de 100 lb.
$863.00
-
BLADE- Steven Ogburn PINTURA Pintura original de los MEDIOS del artista
Compra PINTURA Obra de arte única en MEDIO de Street Art Pop Artist. 2022 Firmado MEDIA Pintura Original Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$1,480.00
-
Bobby Hill Serigrafía acrílica XXXtentacion I HPM de Bobby Hill
XXXtentacion I Edición Limitada, Impresión Serigráfica HPM de Técnica Mixta con Detalles a Mano sobre Papel Pesado de 200 libras por Bobby Hill, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno. Serigrafía de técnica mixta firmada y con detalles pintados a mano sobre papel grueso de 200 libras. Tamaño: 6 x 9 pulgadas. Lanzamiento: 16 de enero de 2020. Tirada: 10 ejemplares.
$180.00
-
Steve Kaufman SAK Pintura al óleo original de George Washington One Dollar Bill por Steve Kaufman SAK
Billete de un dólar de George Washington. Pintura al óleo original y única sobre lienzo del artista pop moderno Steve Kaufman SAK. 2002. Obra original firmada, enmarcada a medida y sobre lienzo tensado. Medidas: 27 x 44 pulgadas.
$3,910.00
-
BE@RBRICK Gradiente emocionalmente no disponible 100% y 400% Be@rbrick
Figura coleccionable de vinilo Medicom de edición limitada, edición especial "Emocionalmente Inaccesible", con degradado al 100% y al 400%. 2022 Sin bromas. El set Be@rbrick con degradado de 400% y 100% incluye nuestra luz con el logo del corazón derretido en el interior del cofre, que funciona con batería.
$631.00 $536.00
-
Cope2- Fernando Carlo Cubierta de la calle 153 este
Obra de arte original única en su tipo, pintada con aerosol sobre tabla de skate natural por el artista de graffiti callejero Cope2, realizada por East 153rd St Deck. Tabla de skate pintada sobre madera natural. Tamaño: 5,875 x 23 pulgadas. Lanzamiento: 5 de octubre de 2021. Cantidad: 1. A mediados de la década de 1990, Cope2 comenzó a transitar lentamente de las calles al circuito artístico de las galerías. En aquel entonces, el arte callejero no era tan popular como lo es hoy en día, y la percepción general que tenía del mismo aún estaba intrínsecamente ligada a los barrios marginales, el narcotráfico, etc. El artista nunca ha ocultado su problemático pasado y evita idealizarlo para impulsar su carrera y su imagen artística. Al contrario, menciona lo siguiente: «Hombre, no hay nada de qué enorgullecerse en la vida callejera, pero tuve a mi primer hijo a los 16 años. Así que tuve que ganar dinero para mantenerlo a él y a su madre».
$820.00
-
Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower - SP
Compra Ms Rainbow Flower- SP Impresión de serigrafía de edición limitada tirada a mano de 13 colores en papel de bellas artes por Takashi Murakami TM/KK Rare Street Art Famoso artista de ilustraciones pop. Edición SP 2020 firmada de 25 raras Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower Obra de arte con serigrafía 19.68x19.68in 50x50cm
$4,936.00
-
D*Face- Dean Stockton D*Dogs Fallin' in Gorilla Deck- Monopatín con serigrafía brillante de D*Face- Dean Stockton
D*Dogs Fallin' in Gorilla Deck Edición Limitada Serigrafía Arte de Monopatín por el Artista de Cultura Pop Callejera D*Face x XLarge. Edición limitada numerada de 2019, extremadamente limitada a 30 unidades, variante con purpurina. Mono lanzando bombas para perros. Edición rara con purpurina aplicada a mano en el logotipo inferior y madera contrachapada interior de color. Núcleo rojo o amarillo.
$613.00
-
Miss Bugs SCULPTURELIMITED MEDIA Escultura de ARTIST
Compra SCULPTURELIMITED Obra de arte pop de edición limitada Artista callejero Bellas artes. 2023 Escultura firmada Edición limitada de XXX Tamaño de la obra XXXX INFORMACIÓN
$754.00
-
Ron English- POPaganda Señales de los crímenes. Impresión en metal naranja curada con luz ultravioleta por Ron English - POPaganda
Señales de los crímenes: Impresión de archivo curada con UV enmarcada en rojo anaranjado sobre panel de aluminio HD barnizado. Obra de arte del artista de la cultura pop callejera Ron English - POPaganda. Edición limitada firmada de 100 ejemplares (2020). Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Enmarcada y lista para colgar. Señales de los crímenes Rojo Naranja de Ron English - POPaganda: Simbolismo satírico en el arte pop callejero y el grafiti Signs Of The Crimes Red Orange es una obra de arte de edición limitada de 2020 del ícono de la cultura pop urbana Ron English (POPAganda). Se trata de una impresión de archivo de 61x61 cm (24x24 pulgadas) curada con luz ultravioleta sobre panel de aluminio de alta definición. Enmarcada y lista para colgar, esta edición firmada de 100 ejemplares fusiona un color minimalista vibrante con una distorsión hiperrealista, destacando la profunda crítica de English a los íconos del consumo y la contradicción psicológica. La pieza presenta una carita sonriente amarilla sobre un fondo rojo anaranjado intenso, pero al observarla con detenimiento, la tradicional expresión de felicidad se ve interrumpida por una grotesca boca anatómica. Una mandíbula humana fotorrealista sonríe tras la fachada sintética del emoji, dejando al descubierto la estructura ósea, las encías y los dientes. La obra provoca una confrontación entre la felicidad superficial y la incomodidad oculta, plasmada en el lenguaje visual del arte pop urbano y el grafiti. Deconstrucción visual y parodia cultural Ron English-POPAganda es conocido por su habilidad para remezclar y transformar iconos universalmente reconocidos, convirtiéndolos en parodias visuales que cuestionan su intención original. En Signs Of The Crimes Red Orange, la carita sonriente se convierte en un vehículo de sátira. Creada originalmente en la década de 1960 como símbolo de cordialidad corporativa y posteriormente adoptada por las subculturas rave y acid house, la carita sonriente suele asociarse con euforia, inocencia y popularidad masiva. English rompe esa asociación —literalmente— al reemplazar la boca dibujada con líneas por una representación quirúrgicamente precisa de una sonrisa humana. El resultado es inquietante y provocador. Invita al espectador a sonreír al mismo tiempo que lo obliga a sentirse perturbado. Este tipo de tensión visual es fundamental en el enfoque de Ron English-POPAganda, donde los símbolos populares se desmontan, se reconstruyen y se muestran en sus formas más honestas o exageradas. Material, proceso de impresión y presentación Esta obra se produce con tintas de archivo curadas con UV sobre un panel de aluminio HD barnizado, un proceso que garantiza la intensidad del color y su conservación a largo plazo. Su superficie lisa y resistente permite que la intensa saturación del fondo y la precisión contrastante del rostro sonriente sean las protagonistas. El acabado barnizado de la impresión le confiere una luminosidad especial bajo la luz, lo que la hace ideal para su exhibición en galerías, espacios comerciales o privados. Cada ejemplar está firmado a mano por Ron English-POPAganda, lo que certifica su lugar dentro de su colección de obras visuales disruptivas. Enmarcada y lista para colgar, esta obra no es solo una pieza de arte, sino un objeto de comentario plenamente logrado, concebido para generar un impacto inmediato. Ron English: La influencia de POPaganda en el arte pop callejero y el grafiti Nacido en Estados Unidos en 1959, Ron English (POPAganda) es una figura fundamental del arte pop urbano y el grafiti, reconocido por sus técnicas pioneras en la liberación y subversión de la publicidad exterior. Su trayectoria abarca bellas artes, juguetes de vinilo, murales políticos y diseño comercial, siempre con la misma intención: revelar las verdades ocultas tras las mitologías modernas. La obra de English se nutre constantemente de una desconfianza hacia el lenguaje corporativo y una fascinación por el poder seductor de la repetición visual. «Signs Of The Crimes Red Orange» encapsula esta filosofía, tomando uno de los iconos más reconocibles a nivel mundial y convirtiéndolo en un símbolo de agresión reprimida, identidad sintética y manipulación mediática. La pieza funciona como homenaje y crítica a la vez, un ejemplo contundente de cómo una forma simple puede engendrar una profunda complejidad al ser vista a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti.
$371.00
-
Rip N Dip Figura de juguete Devil Nerm Nermal Art de Rip N Dip
Devil Nerm Nermal Edición Limitada Anatomía Juguete de Vinilo Coleccionable Arte de Obra del artista de graffiti callejero Rip N Dip. Figura de vinilo Devil Nerm Nermal de 14 pulgadas, edición limitada de 500 unidades, 2022. Juguete artístico de Terminator Dissected.
$285.00 $242.00
-
Denial- Daniel Bombardier ¿Qué diablos estoy haciendo con mi vida Mini HPM Wood Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier
¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? - Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti. Arte pop moderno. 2020 Obra de arte HPM, edición limitada de 20 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño: 11x11. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación En el mundo de Denial, la memoria es fundamental, pues constituye la base de su obra, ya que invita al público a conectar con ella de forma nostálgica. Por ello, su arte resulta tan familiar como perturbador, al revelar los aspectos más inquietantes de la sociedad, aquellos que negamos. A pesar de su controvertida historia, el grafiti se percibe cada vez menos como una forma de vandalismo.
$954.00
-
Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey
The Beautiful Losers Portfolio & Catalog Boxed Edition 2004-2010 Museum Crate Set Kaws- Brian Donnelly x Shepard Fairey- OBEY x Jonathan Levine Projects presenta obras legendarias de grafiti callejero de docenas de artistas durante la exposición de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. The Beautiful Losers Portfolio and Catalog Boxed Edition, 2006, es un tesoro para los amantes del arte pop callejero y el grafiti, ofreciendo una colección completa que captura el espíritu de la icónica exposición "Beautiful Losers". Este set de edición limitada se erige como un testimonio prístino de un momento decisivo en el arte contemporáneo y la creatividad pura de la escena del arte callejero de 2004 a 2010. Cada elemento del set, con su correspondiente número de edición, está en perfecto estado, lo que garantiza su valor como objeto de colección y una pieza de la historia del arte. Cartera y catálogo originales de The Beautiful Losers, edición en caja 2004-2010, juego de cajas de museo x Jonathan Levine. Las cajas "The Beautiful Losers" de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) se lanzaron en edición limitada: la caja "Portfolio" se limitó a menos de 30 ejemplares y la caja "Catálogo", a 100. Cada caja se presenta en una caja de madera numerada e impresa a medida, lo que añade sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras. Las dimensiones de estas cajas, de 66 x 48 x 23 cm, se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diversos tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante "Beautiful Losers", que se celebró de 2004 a 2010. Esta exposición, junto con "Transfer", que recorrió varias ubicaciones entre 2008 y 2010, mostró el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop callejero y el grafiti. La exposición "Beautiful Losers" y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y la relevancia del arte callejero y el grafiti a un público más amplio. La Caja Portafolios, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro de 28 de los artistas callejeros y del grafiti más influyentes. Esta colección incluye grabados de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno con su visión y estilo únicos. Cada pieza de esta caja evoca los temas y expresiones artísticas de la exposición "Beautiful Losers", lo que subraya aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. Película The Beautiful Losers 2008 Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que se adentra en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del Street Pop Art y el Graffiti desde la década de 1990. Dirigido por Aaron Rose y codirigido por Joshua Leonard, este filme fue un producto de Sidetrack Films y BlackLake Productions, con artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. La película explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skate, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Arroja luz sobre la trayectoria de estos artistas desde la oscura cultura callejera hasta convertirse en figuras célebres dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales a medida que pasaban de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de alto perfil. "Beautiful Losers" es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más significativo que incluye un libro de arte publicado con el mismo nombre, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante en un museo que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de foco del documental, destacando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por artistas (2004-20010) Libro de arte contemporáneo y cultura callejera "Beautiful Losers" (2004) Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, este volumen es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya de coleccionista, presentada en una edición de tapa dura en buen estado con funda. Las tapas de tela roja del libro están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, lo que indica el tesoro que se esconde entre una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple colección; es una narrativa profunda que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién llegados a la edad adulta, impulsados no por las demandas del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimiento de primera mano, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad del skate, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze se encuentran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vividas en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. Beautiful Losers sirve tanto de homenaje como de relato histórico, rastreando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta nuevos defensores como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en diferentes medios, junto con reproducciones de material efímero que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó huellas imborrables en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el atletismo. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su espíritu fundacional —un espíritu de rebelión, innovación y autenticidad— permanece inquebrantable. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo sin refinar y lo real. Kaws- Brian Donnelly: Saludos cordiales Impresión tipográfica 2005 Firmada y numerada Edición limitada de 200 piezas firmada y numerada de 2005, tamaño 16x20. "Warm Regards", creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte impresa en tipografía sobre papel, de 20x16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. La pieza fue publicada explícitamente por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se realizó de 2004 a 2009 y marcó un momento significativo en la intersección del arte contemporáneo y la cultura callejera. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus notables ojos tachados y sus exageradas manos y pies de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una edición limitada de solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente como una celebración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture". La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento crucial que mostró la intersección del arte contemporáneo con la cultura callejera. La obra de KAWS a menudo conecta estos dos mundos, combinando una trayectoria en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de una galería. Sus personajes suelen provenir de la cultura pop y se representan con un estilo lúdico y crítico, que a menudo refleja el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada firmada y numerada de 2005 de 200 obras de arte, tamaño 16x20. "Soup Can 1" de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente realizada como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 50x40 cm y pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 piezas existentes, cada una con la firma del artista y el número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la crucial exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009 y celebrar la sinergia entre las escenas artísticas underground y la cultura dominante. La impresión "Soup Can 1" ha adornado diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la influyente exposición itinerante "Beautiful Losers", "Transfer" en Santander Cultural en Porto Alegre, Brasil, y la amplia muestra "Supply & Demand". También se presentó en la exposición "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (publicado por Rizzoli en 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una perspectiva del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su obra. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo de Beautiful Losers, lo que le otorga un lugar en los anales de la cultura callejera contemporánea y afirma su condición de pieza coleccionable de la historia del arte. Shepard Fairey- OBEY: Sin título Angela Davis Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey es una impactante incorporación a su ilustre obra. Con un prominente tamaño de 8x10, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de solo 100 ejemplares, cada uno impreso, numerado y firmado por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y coleccionismo. Fairey, reconocido por su capacidad para infundir arte con crítica social, presenta un cautivador retrato sobre un intenso fondo rojo que llama la atención. La silueta de alto contraste captura la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero al mismo tiempo evoca temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra "OBEY"— ancla la obra, integrándola en su obra más extensa, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra de arte es un testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y su firme compromiso de dejar huella a través de su arte. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Fairey reconocerán su estilo icónico, que se ha convertido en sinónimo del movimiento de arte callejero moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte callejero e inmortaliza la obra de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas medidas de 40 x 50 cm, la obra es lo suficientemente sustancial como para causar un impacto visual impactante, a la vez que es adecuada para diversos entornos de exposición. El formato tríptico de la obra presenta un trío de vibrantes y estilizados vagones de metro, cada uno adornado con las distintivas ilustraciones de los artistas del grafiti. El panel superior rebosa de vibrantes tonos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un homenaje al estilo salvaje clásico de Dondi, con letras audaces en tonos rosa que atraviesan el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Transmite el movimiento y el ritmo del arte del metro tal como antaño recorría las arterias de la ciudad de Nueva York. Cada pieza de esta serie de edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que marca su autenticidad y conexión con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que mostró las intersecciones e influencias del arte callejero en el arte contemporáneo. Esta impresión es una pieza de colección, no solo por su valor estético e histórico, sino también por representar la evolución del arte callejero desde el metro y las murallas de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD (2004) Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros, capturando la estética minimalista y las líneas fluidas características de la obra de McFetridge. Esta obra de arte muestra una escena lúdica de una figura en patineta, representada en una línea fluida y continua que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje se asoma curiosamente desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra de arte original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, ofreciendo una visión única del proceso creativo de McFetridge y la progresión de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza la autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una obra de arte singular; es una invitación a involucrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se cruza con la narrativa cinematográfica. Esta combinación única de dibujo tradicional y animación digital ofrece una apreciación multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Chris Johanson en la primera exposición "Beautiful Losers", fotografía firmada en 2004 Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía es una pieza clave de la historia del arte contemporáneo, que documenta la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista representativo del espíritu DIY del arte callejero, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que representa a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que marca su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura callejera y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y encarna el espíritu de la exposición, celebrando la convergencia underground del skate, el grafiti y el arte callejero con el arte contemporáneo. La composición de la foto es espontánea y sin filtro, mostrando a Johanson con el rostro oculto tras una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación evoca los temas de anonimato y misterio que a menudo impregnan la cultura del arte callejero. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indomable que sobresale por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía crea una conexión táctil con el momento que captura, sumergiendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte callejero y pop. La firma de Templeton añade una capa de autenticidad y marca esta obra como una auténtica intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. "Chris Johanson en la primera exposición Beautiful Losers" es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una mirada a la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron una generación. Esta pieza ocupará un lugar de reverencia para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representaba "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de la máquina de hielo, fotografía de Arizona , 1999, firmada y fechada Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura conmovedoramente la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno cuidadosamente impreso y firmado por la artista, lo que subraya su carácter coleccionable. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo mundano pero icónico de la cultura americana en el paisaje cotidiano. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo la representación de un lugar, sino el sello de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando la sensación de lugar y conectando la obra con su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando al espectador a encontrar belleza y narrativa en lo cotidiano. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta pieza es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta impresión es esencial para los coleccionistas que valoran la intersección de la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, lo que la convierte en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry Mcgee: Ryze sin título, 2007, obra de arte impresa en C y fotografía etiquetada a mano "Untitled Ryze" de Barry McGee es una pieza clave del movimiento artístico contemporáneo, simbolizando la vibrante intersección entre la cultura callejera y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la singular distinción de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y se exhibió en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, la legendaria figura callejera de Boston, mostrando la destreza de McGee para traducir la energía cruda del grafiti a un refinado contexto de galería. La palabra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Untitled Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y piezas de ensamblaje agrupadas. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y una referencia al espíritu cultural que encapsularon The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para que tanto aficionados como coleccionistas posean un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres, Barry McGee. Barry McGee: Sin título, Hola, mi nombre es, pegatina original firmada de 2005 Barry McGee, figura influyente del pop art callejero y el grafiti, ha tenido un gran impacto con su estilo y enfoque únicos. Su "Pegatina firmada original "Hello My Name Is 2005 sin título" es un ejemplo por excelencia de su obra, que fusiona la esencia cruda y enérgica del arte callejero con la estética refinada del pop art. Esta pieza, creada en 2005, es un testimonio de la capacidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en atractivas expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su arte creando grafitis bajo la etiqueta "Twist". Este período de formación fue crucial para dar forma a su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la esencia audaz y llamativa del pop art. Su transición de los muros callejeros a las galerías no disminuyó la autenticidad cruda de su obra. Al contrario, le proporcionó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio, manteniéndose fiel a sus raíces en la cultura callejera. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada Este autorretrato sin título, de 2004, presenta una impactante pieza visual: una serigrafía sobre papel de 50 x 40 cm, parte de una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le aporta un toque personal. La impresión presenta al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud juguetona y a la vez rebelde. Con cuernos de diablo y un tridente en la mano, el sujeto realiza un gesto juguetón en señal de paz, combinando símbolos tradicionalmente nefastos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la impresión realza el impactante impacto de la obra. Esta pieza se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009). Explora las intersecciones entre la cultura pop y el arte callejero, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, pues proviene de Ediciones Iconoclast y del Archivo de los Hermosos Perdedores, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza emblemática que captura la esencia de un zeitgeist cultural, convirtiéndolo en una pieza imprescindible para cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de la calle Kioto, 2004, firmado y numerado "Kyoto Street", una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un momento congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está meticulosamente impresa en papel de archivo libre de ácido, con unas medidas de 50 x 40 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 impresiones, cada una firmada y numerada a mano por el propio Hecox, lo que le garantiza su lugar como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009 y se exhibió en diversos lugares. El grabado "Kyoto Street" se ha exhibido en importantes exposiciones, como "Transfer" en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera de São Paulo, en 2010. En esta pieza, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto mediante marcados contrastes y líneas limpias, capturando el dinámico juego de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji acentúan la escena, proyectando una cálida luz sobre el callejón. Al mismo tiempo, la intrincada red de líneas eléctricas añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta austera y el audaz estilo gráfico de la obra evocan nostalgia, invitando al espectador a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo de Beautiful Losers, "Kyoto Street" no es solo un grabado, sino una pieza narrativa que se presenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos "Beautiful Losers" y "Transfer". Es un testimonio de la capacidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, lo que lo convierte en una posesión preciada para los coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con una inclinación por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Ryan McGinness, "Patéticos amuletos de la suerte del hipster bobo". Esta exquisita pieza de 2004 es una representación magistral de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada impresión mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 piezas, lo que garantiza su singularidad y su carácter coleccionable. Cada impresión está firmada y numerada a mano por el artista, lo que demuestra su autenticidad y el toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que destacó la energía vibrante y la vitalidad del arte callejero en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y, a menudo, autocrítico de la subcultura hipster. El uso que McGinness hace de imágenes icónicas, entretejidas con alegría y crítica, encapsula un momento en el que el arte, la cultura y la crítica social se entrecruzan con una gracia natural. Esta obra no es sólo una pieza de arte, sino una porción de historia cultural, un espejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000. Harmony Korine: Sin título Osama & ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra de arte es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada, con solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de colección. Esta impresión, de 50 x 40 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en un solo marco. La imagen representa a Osama bin Laden en un cálido abrazo con el icónico personaje extraterrestre, ET, de la famosa película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes crea una declaración audaz e invita a diversas interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contradice la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con la exposición "Beautiful Losers", que celebraba la intersección del skate, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la impresión es impecable, procedente de Iconoclast Editions y del Archivo de Beautiful Losers, lo que refuerza su importancia histórica y artística. La combinación de figuras tan incongruentes en esta impresión invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que cada personaje representa. Esta pieza es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, las figuras políticas, los personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Los coleccionistas y entusiastas del arte pop callejero apreciarán la profundidad y la naturaleza provocadora de esta impresión, lo que la convierte en una adición destacada a cualquier recopilación de arte contemporáneo. Larry Clark: Fotografía de Shorty sin título, obra de arte, 1996/2007, firmada y numerada Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue producida en 1996 y publicada en 2007. Se presenta en papel de acuarela Anjelica con unas dimensiones de 50 x 35 cm. Cada pieza de esta edición de 200 ejemplares está firmada y numerada individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales en el reverso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Publicada con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo de Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente de la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo con obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su prematura muerte siguen siendo una historia conmovedora, cuyas raíces se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "Rebeldes". Raymond Pettibon: Sol sin título, serigrafía, 2005, firmada y numerada Esta impactante obra, sin título, data de 2005 y fue creada por el aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite la presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Mide 50 x 40 cm, su escala es accesible para diversos espacios y su imponente capacidad crea un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con reflejos de azul y amarillo, confiere a la pieza una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —"APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!"— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección del arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio de la filosofía de este movimiento, encapsulando el espíritu puro y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de colección no solo por su atractivo estético, sino también por su importancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Chinatown NYC Xilografía 2004 Firmada/Numerada "Chinatown NYC" de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, articula meticulosamente la vitalidad urbana. Cada impresión de esta serie limitada mide 25 x 20 cm y forma parte de una edición numerada restringida a 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que refleja la participación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una atención al detalle y un enfoque estilístico distintivo. El uso de líneas de Hecox en la xilografía traduce el dinamismo de la ciudad en una imagen estática y vibrante. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada con el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de la impresión, con su intrincado trazo y sutiles variaciones tonales, evoca las múltiples experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar el espíritu de un lugar en sus obras, Hecox presenta "Chinatown NYC" como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida en tinta y papel, una historia contada a través del ritmo de un paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y es un homenaje al entramado cultural que define a Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título, Japón, HPM, pintura en aerosol, serigrafía, 2005, firmada y numerada Experimente la fusión de tradición y rebelión con 'Untitled Japan HPM' de Rostarr, una provocativa pieza de Romon K Yang de 2005. Esta impactante obra, realizada en papel con unas dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa mezcla de pintura en aerosol y técnicas de serigrafía, que culmina en una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. La obra de arte es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte callejero. Las audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las crudas e improvisadas salpicaduras de pintura en aerosol negra. Este juego de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de 'Untitled Japan HPM' es una celebración pintada a mano y estampada a mano de una expresión única, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La disponibilidad limitada de la obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y entusiastas deseosos de poseer una parte de la historia del arte que conecta lo antiguo con lo nuevo, lo planificado con lo espontáneo. «Untitled Japan HPM» no es solo una obra de arte; es una pieza de diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr- Romon K Yang: Mariposa en el huracán 2004 Serigrafía firmada y numerada Español Embárcate en un viaje visual con 'Butterfly In The Hurricane', una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas íntimas medidas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200, cada una con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Elaborada durante la exploración artística y la superación de límites, 'Butterfly In The Hurricane' se lanzó junto con la innovadora exposición 'Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture', que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra de arte presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos de azul y amarillo, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores atrevidos se arremolinan y bailan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre la armonía y el caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista para combinar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Butterfly In The Hurricane» es una pieza imprescindible tanto para conocedores como para coleccionistas, y promete ser tema de conversación y una pieza preciada de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004, Fotografía única en serigrafía HPM firmada y numerada Una obra distintiva de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre papel de archivo blanco, resistente y extragrueso, libre de ácido, de 50 x 40 cm. Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que se desarrolló entre 2004 y 2009 y es muy apreciada en el Archivo de Beautiful Losers. Su procedencia se remonta a Iconoclast Editions, lo que demuestra su autenticidad y significado cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y cosechó una aclamación sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los coches personalizados, el surf y el skate, todo ello plasmado a través de su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que mero arte; son representaciones históricas de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizadas a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Impresión serigráfica en gelatina de plata sin título firmada y numerada La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de un conjunto exclusivo de 100 obras, cada una impresa en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, con unas medidas de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta la palabra "PROOF" en letras rojas prominentes, lo que confirma su autenticidad como impresión fotográfica de generación original. El texto inferior funciona a la vez como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista, garabateada con energía sobre la impresión, subraya este límite de exclusividad, lo que autentifica cada pieza y la distingue como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, integrándose con el mensaje textual y el fondo austero, garantizando que cada impresión sea un testimonio de la filosofía artística única de Stecyk y su legado dentro de la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título Andy Roy Serigrafía 2004 Firmada/Numerada "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, sellos distintivos de la cultura callejera. Producida en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skate, conocido por su estilo natural y personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada pieza de esta edición limitada mide 50 x 40 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una codiciada colección de objetos de colección. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura callejera dentro de la escena artística contemporánea, llevando la estética del skate, el grafiti y más allá a la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, "Sin título (Andy Roy)" es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu aguerrido del arte callejero y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Ventana de Skate Smash PhotMills firmada y numerada "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una fotografía cruda y dinámica en blanco y negro que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Capturada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skate, encarnadas en el acto de una patineta al estrellarse contra la ventanilla de un coche. La fotografía se presentó en la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de las sensibilidades callejeras con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales a un contexto artístico. Procedente del Archivo de Beautiful Losers y procedente de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de la vida de una cultura que a menudo pasa desapercibida. La capacidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos desenfrenados de la cultura juvenil. La "Foto de Ventana de Aplastamiento de Skate" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que implica el skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura callejera, ofreciendo una mirada sin complejos a los momentos que definen un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros Serigrafía 2004 Firmada/Numerada La evocadora pieza de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", se erige como una profunda declaración de intenciones en el arte contemporáneo, utilizando la serigrafía impresa a mano y lápiz sobre papel de archivo blanco suave y libre de ácido. Esta obra de 2004 mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada copia de esta serie es un testimonio de la perspicacia de Mills para la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que evoca la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, que se difumina en una representación cruda y cruda en la parte inferior, crea un impactante contraste visual que sugiere una dualidad dentro de la condición humana. Esta obra se presentó con la crucial exposición "Beautiful Losers", que se exhibió de 2004 a 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte callejero y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. "The Cops Are Inside Us" refleja el sentimiento de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndola en una pieza atemporal para coleccionistas y entusiastas del arte con significado. Procedente de la venerada colección Beautiful Losers, esta pieza de Mike Mills no es solo una obra de arte; es una reflexión cultural, preservada mediante serigrafía, que ofrece una ventana al complejo diálogo entre la sociedad y el yo. Cheryl Dunn: Borrador de 2004, Serigrafía firmada y numerada y fotografía firmada "Drafted" de Cheryl Dunn es una provocadora obra de serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana, sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con siluetas, una sentada en el suelo y las otras aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo al espectador plasmar sus historias y significados en la pieza. El título "drafted" evoca temas de compulsión y resistencia, conectándose con el espectador a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que se celebró entre 2004 y 2009, esta pieza contribuye al diálogo entre la cultura callejera y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por formas subculturales como el skate, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso Archivo Beautiful Losers y producido por Iconoclast Editions, "drafted." es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que configuran nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura callejera encontrarán en esta obra una cautivadora combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: C-4 San Francisco Tenderloin Hallway Impresión Giclée 2004 Firmada/Numerada Presentando una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn, esta obra transporta al espectador al vibrante corazón del distrito Tenderloin de San Francisco. La pieza, titulada "C-4 San Francisco Tenderloin Hallway", es un testimonio de la aguda visión de Dunn para lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión mide 38 x 25 cm, ideal para exhibir, está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que indica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta impresión de edición limitada es una de solo 100 copias, lo que la convierte en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se encuentra en el estrecho pasillo, encarnando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. El individuo viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con extravagantes orejas de oso que aportan un aire de inocencia a la escena, por lo demás cruda. Esta persona sostiene un aerosol, lo que sugiere una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de la chaqueta están intrigantemente repletos de aerosoles adicionales, lo que quizás insinúa el comentario de la artista sobre la juventud, la rebelión o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca un debate sobre el latido cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden en sus paredes y los vibrantes personajes que recorren sus caminos. Esta pieza es más que una fotografía; es un trocito del alma de San Francisco, bellamente preservada en giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Máquina de hielo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada "Sin título" de Cynthia Connolly, de su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel con unas impresionantes dimensiones de 40,6 x 50,8 cm. Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único, lo que marca su autenticidad y disponibilidad limitada. Creada con un enfoque en la estética americana, esta obra es una documentación poética de las máquinas de hielo, antaño omnipresentes, que salpicaban el paisaje estadounidense, ahora un emblema en desaparición de una época pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces fragmentos de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La impresión "Sin título" se publicó para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera", celebrada entre 2004 y 2009. Esta exposición fue un momento crucial que llevó la crudeza de la cultura callejera a los refinados espacios de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skate y las corrientes subyacentes de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora simplicidad y profundidad, se conservan en las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta impresión, que forma parte de la obra "Ice Machines", refleja su dedicación a la crónica de elementos de la vida estadounidense que se desvanecen lentamente. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, "Sin título" de Connolly es una pieza imprescindible. No es solo una serigrafía; es una pieza de patrimonio cultural, una reflexión profunda sobre la naturaleza efímera de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: The Hidden Radiance Serigrafía 2004 Firmada/Numerada "The Hidden Radiance" de Geoff McFetridge es un testimonio de la maestría del artista en el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50 x 40 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la impactante paleta de azules envuelvan el campo de visión del espectador. Cada elemento del diseño teselado vibra con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con más atención, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra estampada es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos tiene un propósito estético y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza conserva el toque personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. "The Hidden Radiance" se presentó en el reconocido "The Beautiful Losers Portfolio" de la Galería Agnes B de Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. También se destaca en el libro fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop callejero y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje se dirige tanto al entusiasta del arte exigente como al apasionado de la cultura callejera. Ed Templeton: Mujer sorprendida sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada Presentando una cautivadora pieza de Ed Templeton, "Untitled Shocked Woman" es una obra que encapsula el potencial puro y expresivo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y su condición de pieza de colección. Esta serigrafía muestra la capacidad única de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y espontáneos. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un momento narrativo congelado en el tiempo por la experta mano de Templeton. El uso de colores intensos y contrastantes y la superposición de elementos abstractos confieren a esta pieza un dinamismo que resulta a la vez inquietante e intrigante. Las imágenes están imbuidas de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Reta al espectador a confrontar las emociones inesperadas y a menudo inquietantes que sus sujetos manifiestan. Las pinceladas crudas y la ocultación deliberada de los detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyerista del arte. "Untitled Shocked Woman" se publicó durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección de las escenas artísticas underground y el reconocimiento del mainstream. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir profundas experiencias humanas, lo que convierte a esta pieza en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura autografiada de Wiggins de The Thin Blue Line, juguete artístico de 2004. Presenta "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 unidades firmadas de la serie 3.5x6, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el deleite tangible de los juguetes de bellas artes. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie altamente exclusiva limitada a solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el diminuto agente de la ley, luce orgulloso su uniforme, elaborado con meticulosa atención al detalle. Desde la parte superior de su clásica gorra de policía hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Empuña un garrote, un accesorio que insinúa su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que se alza sobre una expresión severa, sugiere una personalidad profunda que trasciende sus funciones oficiales. Cada figura llega en una caja de hermoso diseño, que exhibe con orgullo la firma de James Jarvis, una marca de autenticidad y una conexión directa con la mano del artista. El empaque es una obra de arte tanto como la propia figura, con la ventana que muestra a Wiggins en una presentación que difumina la línea entre un juguete y una escultura artística. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador por derecho propio, que encarna las complejidades de su profesión con un toque del humor y la perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo un vistazo a su alma sensible, un contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los fanáticos del arte pop callejero y para quienes aprecian la intersección del arte y la diversión. Es un homenaje al encanto poco convencional y la visión creativa por los que James Jarvis es famoso, lo que hace de "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" una incorporación destacada a cualquier colección de juguetes de bellas artes o piezas de arte contemporáneo. ESPO- Steve Powers: Sin título Next Door HPM Serigrafía 2006 Firmada/Numerada "Sin título (Al lado...)" de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40 x 50 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su condición de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, lo que convierte cada pieza en un tesoro único. La obra está imbuida del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la célebre exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" , que se extendió de 2004 a 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que desdibujó las fronteras entre el arte underground y el convencional. Los variados elementos, desde la pieza del rompecabezas "Misfit" hasta la triste figura con sombrero de copa, abordan temas de identidad, presiones sociales y la búsqueda existencial de significado. Originaria de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, "Sin título (Al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la distintiva voz de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y servirá como tema de conversación gracias a sus vibrantes imágenes y a la singular destreza narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Señales útiles para conocidos en la ciudad de Nueva York. Impresión HPM personalizada, 2006. Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con sus "Letreros prácticos para personas que conoces en la ciudad de Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina es una explosión de color y simbolismo, con medidas de 31,5 x 26,5 cm, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USUARIOS" con un dedo señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada letrero. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero es una abreviatura de las complejas interacciones que definen la experiencia urbana. Lanzada como una lámina de pegatinas troqueladas mate de alta presión (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en soportes para el diálogo social. "Handy Signs for People You Know in New York City" es una obra de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una combinación única de diseño gráfico, arte callejero y comentario irónico, todos ellos sellos distintivos del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004, firmada y numerada, y libro de artista "States" "Sin título", de Jo Jackson, de 2004, es una serenata serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas medidas de 40 x 50 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, donde cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor coleccionable. States es una revista flipbook de edición limitada de 100 ejemplares. La impresión presenta un pico gélido y austero sobre un magnífico fondo azul, que evoca una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un singular y detallado copo de nieve, que sugiere la pureza y singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, evocando una suave nevada o un cielo estrellado. Presentada en conjunción con la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y, a menudo, meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento emblemático que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skate y otras formas de arte subcultural. Procedente del Archivo de Beautiful Losers, esta pieza representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la simplicidad y el simbolismo. Tanto para coleccionistas como para aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que ofrece un momento de reflexión en medio del caos de la vida cotidiana. Es un testimonio de la capacidad del artista para condensar emociones complejas en una imagen única y conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea Serigrafía 2005 Firmada/Numerada "People Of Pangea Unite" de Thomas Campbell es una cautivadora serigrafía sobre papel que encapsula una perspectiva caprichosa y sugerente sobre la unidad y el mundo natural. Esta pieza de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en un objeto de colección. La obra retrata un paisaje surrealista donde figuras humanas se funden con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de interconexión. Arriba, se despliega un bocadillo con el texto "¿QUÉ EXACTAMENTE ESTÁN CONSERVANDO LOS CONSERVADORES?", una provocativa propuesta que anima al espectador a reflexionar sobre la gestión política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color en medio de una paleta de tonos tierra, que atrae la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se celebró de 2004 a 2009, la impresión de Campbell encarna la celebración de las formas de arte subcultural y su influencia en el arte contemporáneo. La exposición fue un evento cultural significativo, que trajo la esencia del skate, el grafiti y el arte callejero a la galería. "People Of Pangea Unite" es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para combinar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente agradable y estimulante intelectualmente. Para los coleccionistas, esta impresión no es solo una obra de arte; es una pieza de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: T Moe Still Smoking Paul Frank Cartera personalizada de edición limitada hecha a mano 2005 "Still Smoking" de Thomas Campbell es una cartera artesanal y a medida, una obra de arte funcional que fusiona la utilidad con la vitalidad de la cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una multitud de ilustraciones caprichosas, características de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de las nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está representado con una sensación de alegría y una sensibilidad gráfica y audaz. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial fue un hito al mostrar la intersección del skate, el grafiti y el arte callejero dentro de la escena artística contemporánea. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión del arte con la vida cotidiana. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una cautivadora pieza de Andy Jenkins, esta obra forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa con múltiples capas. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras extragrandes y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que combina de forma intrigante elementos de un calendario y caligrafía, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que narra la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La impresión HPM "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo notable de grabado contemporáneo que combina la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, muestra la maestría de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros audaces que dominan el campo visual; forman un estudio de simetría y equilibrio perfectos. Alrededor de estas figuras centrales parecen haber notas y garabatos manuscritos, algunos claros, otros oscuros, que insinúan el proceso del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco inmaculado, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los acentos rojos dentro de uno de ellos, sino que también realza el sutil texto y el trazo que invita al espectador a acercarse. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que indica un toque personal y la autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones que se producen en la impresión de inyección de tinta. "Circle Untitled HPM Print" de Jenkins no solo ofrece una experiencia visual, sino también táctil, donde la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es un testimonio de la capacidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, involucrando al observador en un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas limpias y detalles intrigantes, esta pieza es una adición irresistible a cualquier colección que valore la intersección del diseño moderno y la expresión personal en la impresión artística. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía de Scrabble (2005), firmada y numerada "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es una intrigante obra en serigrafía y grafito sobre papel que cautiva la imaginación del espectador gracias a su audaz calidad gráfica y su lúdica interacción con la tipografía. Con unas medidas de 50 x 40 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que confirma su singularidad y su condición de pieza de colección. La composición presenta un puño en alto entrelazado con líneas fluidas que parecen cintas sobre un fondo de grises suaves, acentuado por la pancarta homónima "Scribble Scrabble" en llamativos negros y rojos. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como creador fundamental de la cultura del skate, se exhibe en todo su esplendor, fusionando elementos del arte callejero con delicadas sensibilidades artísticas. Presentada con la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, "Scribble Scrabble" representa la evolución creativa de la estética del skate en los espacios de galería. Jenkins, un artista versátil conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es más que una impresión; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skate. Ocupa un lugar de honor en el Archivo de Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban con belleza. Terry Richardson: Gafas Smilen Broadway, objeto artístico (2004) Esta intrigante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión del diseño funcional y la expresión artística. Presentadas como obra de arte en 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, y su diseño compacto evoca un estilo refinado. Sobre un fondo que dice "Colección BROADWAY SMILEN EYEWEAR", se inspiran en la idea de que el comercialismo se entrelaza con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes se enmarcan en una montura negra clásica, una elección de color con un encanto atemporal. Estas gafas no son solo accesorios; son piezas clave que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan la indicación "ESTILO STEVEN, COLOR NEGRO, TALLA 56-16, PATILLAS 145", lo que denota su carácter único. El objeto artístico difumina las fronteras entre objetos prácticos y objetos de colección, desafiando los límites de lo que se percibe típicamente como arte. La obra de Richardson invita al espectador a contemplar la intersección de la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndola en una pieza irresistible para cualquier colección que valore la innovadora integración del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin Silkscreen Print 2004 Firmado/Numerado Capturando un momento del retrato contemporáneo, "Justin" de Ari Marcopoulos es una creación serigráfica de 2004 sobre papel de archivo libre de ácido, de 50 x 40 cm. Esta obra forma parte de una codiciada serie de edición limitada, con solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y su condición de pieza de colección. Sobre un intenso fondo rosa, el retrato de 'Justin' es un cautivador estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se presenta con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece ver más allá del papel. Esta pieza se publicó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura callejera y el arte culto. Refleja la filosofía del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y sin adulterar de la juventud y la subcultura. "Justin" no es solo un retrato; Es una declaración, una pieza que se dirige al coleccionista con una apreciación por la convergencia de la forma de arte con el espíritu de su época. Es una pieza atemporal para cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Podría estar equivocado" Libro de arte de artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine en 2005, con una edición limitada numerada de 100 ejemplares. Esta cautivadora obra demuestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para obtener detalles precisos y nítidos, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a la observación minuciosa y a la interacción personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se encuentra frente a una pared de ladrillos desgastados, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y las escenas callejeras de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con los artefactos culturales. El fondo está repleto de folletos, incluyendo uno que presenta de forma destacada un anuncio de la Alleged Gallery, lo que proporciona contexto y ancla la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental, que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es un testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Los coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte callejero reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo con placer Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una notable creación serigráfica sobre papel de 2005 que vibra con la energía icónica y el estilo del artista. Esta pieza, de 18 x 13 cm, forma parte de una edición numerada exclusiva de 100 ejemplares, lo que la convierte en una pieza de colección excepcional para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su obra. La composición presenta dos figuras en un tono rosa monocromático, impactante y juguetón. En primer plano, predomina un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que muestra los dientes, transmite una sensación de satisfacción y deleite. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, refleja este sentimiento con una mano sobre la boca fumando, sugiriendo risa o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca que se reconoce inmediatamente como su estilo característico. Los personajes están adornados con detalles como el motivo arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un toque de interés visual y podría interpretarse como un guiño a temas de diversidad e inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los placeres sencillos de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Es un testimonio de la capacidad de Todd James para capturar el espíritu del arte pop callejero y presentarlo en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, "Alive With Pleasure" es más que una obra de arte: es una infusión de alegría y una representación precisa del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de Bullie James, 2005, firmada y numerada Presentando "Bullies", del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo artístico como REAS, esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su reconocido estilo, profundamente arraigado en la cultura callejera y la estética animada. Con unas medidas de 50 x 40 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y coleccionabilidad. La obra presenta cuatro personajes de estilo caricaturesco, cada uno representado con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño en alto, la figura dominante simboliza el arquetipo del "bully", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales a través de una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y la filosofía del movimiento de la cultura callejera. El uso de colores primarios intensos y líneas fluidas es característico del enfoque de Todd James, quien fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta pieza es un deleite visual y una parte importante del diálogo entre el arte callejero y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas más amplias de confrontación y resiliencia de la sociedad. "Bullies" es un ejemplo convincente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop callejero, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la perspicacia urbana y la delicadeza estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una colorida adición a cualquier colección. Wes Humpston: Bulldog Skates Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra de arte "Bulldog Skates" de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skate. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50 x 40 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, lo que establece una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró el rico lenguaje visual de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. "Bulldog Skates" es un símbolo del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop callejero y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes encapsulado en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un icono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, que recuerda a las etiquetas de grafiti, lleva el nombre "Bulldog Skates", lo que refuerza la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y descarnada del arte callejero. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, y conecta con aficionados y coleccionistas de arte por igual. "Bulldog Skates" es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta dinámica creación en serigrafía, "My Rules", del aclamado artista Glen E. Friedman, se produjo en 2004. Esta pieza, una audaz representación del impacto de la cultura callejera en las artes visuales, mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una serie de edición limitada, con solo 200 impresiones disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que añade una autenticación personal al artículo de coleccionista. Elaborada con la precisión y la vitalidad características de la serigrafía, "My Rules" sirve como un manifiesto visual del ethos punk y del skate. La obra de arte se dio a conocer como parte de la icónica exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la transición del arte callejero al espacio de la galería. "My Rules" es un emblema de la histórica carrera del artista al documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La impresión es un montaje de retratos enérgicos y tomas de acción real, centrados en una figura imponente que vocaliza el sentimiento del título. La tipografía verde lima eléctrica atraviesa el fondo monocromático, reafirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura el pulso de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento a un período transformador del arte contemporáneo, donde las calles dialogaron con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo presente para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué son tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, "¿Por qué están tan frenéticos?", de Chris Johanson, es una serigrafía cautivadora que expresa un gran significado a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está meticulosamente impresa en papel de archivo libre de ácido y mide 50 x 40 cm. Forma parte de una edición limitada de solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte callejero de 2004 a 2009. La pieza presenta una figura alienígena con un contorno minimalista, que sirve como conducto para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre los problemas de histeria y vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde intenso y brillante acentúa la urgencia y la naturaleza reflexiva del texto. La obra de Johanson recorrió diversas ubicaciones como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se presentó en las exposiciones "Transfer" en Brasil, en Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera de São Paulo. La influencia y el alcance de la pieza se documentan con más detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo de Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se adentren en un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de botones numerados "Love Not War" (2004) "Love Not War" de Chris Johanson es una sugerente colección de chapas de 10 x 17,78 centímetros. Este conjunto, presentado en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, con un vibrante fondo amarillo y una destacada pieza en verde, sirven como arte para vestir que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, el apoyo al emprendimiento comunitario y la crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la paz interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia de la defensa y la expresión personal en manifiestos en miniatura. El arte de Johanson convierte el uso de una chapa en una declaración de valores únicos y un llamado a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: Revista de arte "Adulto" (1995) "Adulthood" es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, creado por Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skate y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante fotocopias, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas medidas aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio portátil del espíritu "hazlo tú mismo" que impregnaba las escenas artísticas underground de la época. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo del retrato de principios del siglo XX, pero rebosa la actitud desafiante de los años 90. Bajo la imagen, los nombres "Mark Gonzales" y "Harmony Korine" declaran con valentía este esfuerzo colaborativo, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título "ADULTHOOD" se alza imponente en letras austeras y mecanografiadas, yuxtapuesto con la fecha "Primero de marzo de 1995", anclando la pieza en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto un objeto de colección como una pieza de historia cultural, capturando el espíritu de una generación a punto de alcanzar la madurez, pero profundamente arraigada en la subversiva cultura juvenil de la época. Cada fanzine sirve como una instantánea de la época, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía pura del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto artístico (2004) Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que combina funcionalidad con un toque de arte callejero. Lanzado en 2004 como parte de la colección Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico y se convierten en piezas coleccionables que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos atrevidos y gráficos. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, representando el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el carácter distintivo de la marca en un blanco puro sobre un impactante fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que celebró el influyente espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección se inspira en el latido de la cultura callejera, infundiendo en artículos cotidianos un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y del prestigioso Archivo de Beautiful Losers, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Sirven como testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skate y el arte, y como símbolo de la difusión del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y entusiastas, y representan un momento en el que la cultura urbana se afianzó con fuerza en el mundo del arte. Phil Frost: Marcador recargable personalizado para pósteres superanchos (2004) Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con su Marcador Superwide y Marcador para Póster, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables y personalizados son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 13 cm, y forman parte de una colección de FFrost. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de FFrost en negro sobre un fondo naranja intenso. Este diseño es inmediatamente reconocible para quienes conocen la obra de FFrost, conocida por sus intrincados patrones y un profundo sentido del lenguaje visual contemporáneo de la época. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del Archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera". Este proyecto celebró la cultura DIY y el arte callejero que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una parte tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura callejera en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son artículos funcionales y obras de colección que llevan el estilo característico del artista a manos de creativos y aficionados al arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) "La Arquitectura de la Reaseguranza" de Mike Mills es un cautivador libro de artista de tapa blanda que sirve como extensión visual de su cortometraje. Lanzado en 1999, esta primera edición mide 18 x 10,8 cm y es una pieza de colección excepcional procedente directamente del Archivo de Beautiful Losers. Entre sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. "La Arquitectura de la Reaseguranza" no es una excepción, ya que reflexiona profundamente sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de Mills. Para los admiradores de la obra de Mills y aquellos interesados en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una adición invaluable a su colección, ofreciendo una pieza táctil del zeitgeist de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD de edición limitada 2004 Este objeto artístico es un CD de edición limitada titulado Peggy Honeywell "Faint Humms" de Clare E. Rojas, artista cuya obra abarca diversos medios, explorando a menudo temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", este CD no solo es un reflejo del arte auditivo de Rojas, sino también una pieza de colección que representa la intersección de la música y las artes visuales en el ámbito de la cultura callejera. El CD se presenta en un llamativo estuche naranja, que subraya el audaz uso del color de Rojas en sus obras visuales. El estuche está envuelto en un forro de espuma, lo que garantiza la protección del disco y evoca el cuidado que se suele dedicar a la conservación de los objetos de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonos vibrantes y contrastantes. Esta pieza es una conexión tangible con la filosofía de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte emergentes de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. Como edición limitada, este CD es una instantánea de un momento particular de la historia del arte, encarnando el espíritu creativo de una época en la que las fronteras entre las diferentes disciplinas artísticas se difuminaron para crear nuevas formas de expresión. Los coleccionistas y entusiastas de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura callejera en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas de 2005 firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizadas Multiverse de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial, limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, lo que indica su posición como número de 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado que brilla con un brillo metálico, el paquete encarna una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. Al mismo tiempo, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios a la derecha es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una serie de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estos no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten al portador llevar una pieza de la estética McGinness al mundo. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte, en el corazón de la filosofía de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un coleccionable que difumina las fronteras entre el arte refinado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete es una oportunidad única de poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.
$26,253.00 $22,315.00
-
Skel Puff, Puff, Pass Blotter Paper Archival Print de Skel
Puff, Puff, Pass Edición Limitada Papel Secante de Bellas Artes Impresión de Pigmentos de Archivo Arte en Papel Secante Perforado del Artista Pop Moderno Skel. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, impresa con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado (2022). Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2022. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.
$352.00
-
Raid71 Impresión giclée de Toy Story de Raid71
Toy Story Pop Modern Movie Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti moderno Pixar Raid71. Impresión oficial de Pixar de Toy Story, 2022. Edición Giclée de 18 x 24 pulgadas, firmada y numerada a mano.
$256.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$2,717.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$793.00
-
Joe King Serigrafía Baby Face AP de Joe King
Baby Face Edición Limitada Serigrafía de 6 colores impresa a mano sobre papel Kraft French Speckletone por Joe King, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista AP
$146.00
-
Naturel- Lawrence Atoigue Termina tu desayuno Serial Box & Card 001 Set Artobjects by Naturel- Lawrence Atoigue
Juego de caja y tarjeta serial Finish Your Breakfast 001, edición limitada de 4 colores, impresión offset de archivo en cartulina con numeración en lámina de Naturel. Edición numerada de 2022 de 300 ejemplares. Impresión offset de archivo a 4 colores sobre cartulina con numeración en relieve. Tarjeta de baloncesto de Michael Jordan de los Bulls, 2,5 y 3,5 pulgadas. Edición limitada firmada de 2022 (250 ejemplares). Caja de 30,5 x 20,3 x 10,2 cm. Caja y tarjeta numeradas 001 de Finish Your Breakfast. Objetos de arte de Naturel - Lawrence Atoigue. Explorando el set de caja y tarjeta serial "Finish Your Breakfast" 001 de Naturel El set "Finish Your Breakfast" Serial Box & Card 001 de Naturel, también conocido como Lawrence Atoigue, se sitúa en la intersección de la nostalgia deportiva y el arte contemporáneo, encapsulando la esencia del arte pop, el arte urbano y el grafiti. Esta colección de edición limitada, lanzada en 2022, incluye una serie de impresiones offset de archivo sobre cartulina, cada una numerada en relieve y presentada en una caja de diseño especial. Con una edición numerada de 300 ejemplares, este set incluye una tarjeta de 6,35 x 8,89 cm que representa al icónico Michael Jordan con su uniforme de los Chicago Bulls. Además, una edición limitada y firmada de 250 ejemplares de la caja de 30,55 x 20,32 x 10,16 cm realza el carácter coleccionable de esta pieza de arte. La visión artística de Naturel y la integración del arte pop Atoigue, conocido profesionalmente como Naturel, impregna su obra con una mezcla de abstracción geométrica y referencias a la cultura pop, creando piezas que conectan con los amantes del arte y los aficionados al deporte. La colección "Finish Your Breakfast" no es una excepción, demostrando su habilidad para combinar imágenes vívidas con un estilo único. Su interpretación de la figura de Michael Jordan no es solo una representación de un momento deportivo, sino una celebración pop art de una figura icónica. La obra se alinea con la estética del arte pop urbano y el grafiti, ofreciendo una visión vanguardista y contemporánea de la tradición de las tarjetas deportivas coleccionables. Impacto de "Finish Your Breakfast" en el mundo del coleccionismo de arte y deportes La colección "Finish Your Breakfast" de Naturel es mucho más que un homenaje a los objetos de colección deportivos; fusiona el mundo del arte con la cultura urbana. Su atractivo reside en su capacidad para capturar la esencia de la época dorada de Michael Jordan, reinterpretándola a través del arte moderno. El uso de técnicas de impresión de archivo y numeración en relieve añade un toque de lujo y exclusividad, elevando la tradicional tarjeta deportiva a la categoría de obra de arte, relevante tanto para el movimiento del arte pop urbano como para el coleccionismo de alta gama. Atractivo para coleccionistas y relevancia futura Como edición limitada, "Finish Your Breakfast" atrae a coleccionistas e inversores. La fusión de cultura pop, historia del deporte e innovación artística la convierte en una pieza de colección única, sin duda apreciada. El hecho de que sea una creación de Naturel, artista reconocido por su lenguaje visual distintivo que combina diseño gráfico, ilustración y paletas de colores vibrantes, consolida aún más su estatus como artículo codiciado. La colección refleja las tendencias actuales del arte pop y urbano, y apunta hacia un futuro donde el arte y el coleccionismo convergen de formas novedosas y emocionantes. En resumen, el set "Finish Your Breakfast" Serial Box & Card 001 de Naturel ejemplifica la convergencia del deporte, el arte y la cultura. Es un testimonio del legado perdurable de Michael Jordan, del espíritu innovador del arte pop urbano y de la visión transformadora de Lawrence Atoigue, un artista que continúa expandiendo los límites del arte contemporáneo.
$450.00 $383.00
-
Royal Selangor Royal Selangor Steampunk 400% Bearbrick Be@rbrick
Royal Selangor - Steampunk 400% Bearbrick BE@RBRICK Edición Limitada Juguete de Arte Metálico Peltre Figuras de Arte Coleccionables Urbanas El revestimiento metálico remachado con efecto trampantojo define la Edición Especial 400% Steampunk BE@RBRICK ROYAL SELANGOR, evocando el rugido gutural de un horno de carbón, el siseo del vapor y todo el romanticismo de la ingeniería del siglo XIX. Fundido en peltre y con un acabado de bronce tratado con grafito para simular hierro envejecido, la ausencia selectiva de paneles deja al descubierto el mecanismo interno del autómata, compuesto por manómetros y conductos de peltre. Con forma antropomórfica y aspecto de oso de dibujos animados, el BE@RBRICK de MEDICOM TOY debutó en Tokio en 2001. Desde entonces, este juguete de diseño ha alcanzado un estatus de culto internacional, en gran parte gracias a sus lanzamientos posteriores en una variedad de materiales, tamaños y temáticas, y a sus colaboraciones con numerosas figuras destacadas del arte, el diseño y la moda. https://youtu.be/fkBpxS3Twrw
$3,601.00 $3,061.00
-
Sket-One Sketracha Sriracha 8 Solid Dunny Art Juguete de Sket-One
Sketracha Sriracha 8 Solid Dunny Dunny Edición Limitada Kidrobot Juguete de Arte de Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista Sket-One. Edición limitada 2016. Tamaño: 8 pulgadas de alto. Lanzamiento del Día de San Valentín
$285.00 $242.00
-
Quiccs Destruir, reconstruir, repetir AP HPM Artist Proof Wood Print de Quiccs
Destruir, reconstruir, repetir. Prueba de artista AP HPM. Impresión 3D enmarcada sobre panel de madera, lista para colgar. Por Quiccs, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista (PA) firmada, con pequeños dibujos y marcada como PA. Enmarcada. Tamaño: 12 x 16 pulgadas (30,48 cm x 40,64 cm). Impresión artística en madera de tres capas, firmada y numerada a mano por Quiccs. Esta primera impresión artística en madera de abedul de tres capas comienza con una impresión de madera de 3/4". Sobre esta base se superponen piezas troqueladas de 1/2" con forma personalizada, y finalmente se añade una capa cortada a medida de 1/4" para crear una pieza de arte única. Expresión en capas a través de la precisión «Destruir, Reconstruir, Repetir», del artista filipino de graffiti y pop urbano Quiccs, es una destacada obra de arte tridimensional impresa en madera que encapsula la filosofía de la transformación a través de la destrucción y la creatividad. Construida con tres capas distintas de madera —un panel base de 1,9 cm, un conjunto de piezas troqueladas de 1,3 cm y una capa superior final de 0,6 cm— la estructura de esta obra refleja su narrativa conceptual. Cada capa contribuye a la complejidad visual, aportando una profundidad dinámica a una escena vibrante que fusiona elementos de mechas, hip-hop, cultura urbana y estética de juguetes. Enmarcada y lista para colgar, esta prueba de artista mide 30,5 x 40,6 cm, con un marco ligeramente más grande para enmarcar la forma escultórica. Personajes característicos en la fusión del pop callejero En el centro de la obra se encuentra el icónico personaje TEQ63 de Quiccs, representado con contornos definidos, alta saturación y un estilo de armadura mecánica que fusiona el diseño de super robots japoneses con códigos culturales urbanos. Un rostro de calavera envuelto en un pañuelo, acentuado con insignias esqueléticas, y extremidades mecánicas desgastadas por la batalla contrastan con elementos como zapatillas y marcas de aerosol de vinilo, mezclando lo militar con lo lúdico. Lo que distingue a esta prueba de artista es el pequeño personaje adicional dibujado a mano en la esquina superior derecha: una calavera y tibias cruzadas colocadas de forma singular y esbozadas directamente sobre la superficie, lo que refuerza su rareza y ofrece una visión del particular lenguaje visual del artista. Lenguaje material y fuerza conceptual Realizada sobre madera de abedul con técnicas de impresión de archivo, «Destruir, Reconstruir, Repetir» captura la esencia cruda de la cultura del grafiti, a la vez que explora nuevas posibilidades materiales en ediciones de arte. La decisión de trabajar sobre madera en lugar de lienzo o papel arraiga la obra en las tradiciones artesanales, mientras que las técnicas de impresión digital y los efectos de pintura en aerosol apuntan hacia un futurismo urbano. La construcción en capas refleja la complejidad del mensaje de Quiccs: un ciclo repetitivo de construcción y derrumbe, identidad y reinvención, que define la experiencia de los creadores que se desenvuelven en un mundo de caos social y resiliencia. Rareza limitada en el arte pop callejero contemporáneo Esta pieza forma parte de una edición limitada de prueba de artista, firmada y numerada (AP 08/08), y presenta detalles y enmarcado originales. Como una iteración experimental de los objetos de arte de Quiccs, fusiona el diseño coleccionable con la instalación lista para galería. La silueta enmarcada y la textura física resaltan su importancia no solo como un espectáculo visual, sino también como una escultura con peso y narrativa. Creada en 2018, en un momento de gran interacción entre la moda urbana, los juguetes de diseño y el surrealismo pop, «Destroy, Rebuild, Repeat» refleja la fuerza de la voz de Quiccs en el movimiento del arte pop urbano y el grafiti.
$1,056.00
-
Nicole Gordon Dudas HPM Archival Print de Nicole Gordon
You Heitate HPM Embellished Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Nicole Gordon, Street Pop Art Graffiti Legend. Edición limitada de 5 copias firmadas y numeradas de 2022 (cada una de 24x24 pulgadas). Protesta contra la guerra de Ucrania y Rusia. "Los adornos consisten en pintura brillante en los globos, flores de colores y lunares con los colores de la bandera ucraniana en el vestido de la niña, y hojas y ramas de girasoles pintadas que se extienden hasta el borde blanco del estampado." - Nicole
$503.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo de papel secante Sunshined por Denial- Daniel Bombardier
Sunshined Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Denial, arte de la cultura pop y LSD. Edición limitada firmada de 50 ejemplares (2021). Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado. En el mundo de Denial, la memoria es fundamental, pues constituye la base de su obra, ya que invita al público a conectar con ella de forma nostálgica. Por ello, su arte resulta tan familiar como perturbador, al revelar los aspectos más inquietantes de la sociedad, aquellos que negamos. A pesar de su controvertida historia, el grafiti se percibe cada vez menos como una forma de vandalismo.
$385.00
-
Ron English- POPaganda Trunk OG Art Toy de Ron English- POPaganda
Trunk OG Edición Limitada Vinilo Art Toy Coleccionable Obra de Arte del artista de graffiti callejero Ron English- POPaganda. Esta figura de vinilo de 6 pulgadas viene con una pieza de cabello removible diseñada por Ron English-POPAganda. Edición de 250 unidades.
$170.00 $145.00
-
Greg Gossel Fiestas y chismes 10 HPM Serigrafía de Greg Gossel
Fiestas y chismes 10 Pintura original de técnica mixta HPM Serigrafía, tinta acrílica y pintura en aerosol sobre papel de bellas artes de 250 g/m² por Greg Gossel Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. «Esta es una serie de 24 obras de edición variada sobre papel y 6 paneles originales de madera, basados en un gran lienzo de 2,4 x 2,4 metros que creé el pasado diciembre en el evento de pintura en vivo de la Heineken House en SCOPE Miami Beach. Cada pieza de la serie es diferente de la anterior. El proceso comenzó con diversas capas espontáneas impresas mediante serigrafía, seguidas de elementos más planificados, lo que creó una yuxtaposición realmente interesante de estructura y caos a lo largo de la serie.» - Greg Gossel
$618.00
-
Saber Etiqueta adhesiva naranja neón de cuarentena, diseño original de Saber
Etiqueta de alta visibilidad de cuarentena con rotulador original Slap-Up Label Painting/Dibujo artístico en etiqueta de envío por Tru Graffiti Legend Saber Urban Street Artist. 2020 Firmado Marcador Original Colección Cuarentena Slap Up Graffiti Art Tag 6.5x3 Etiquetado en Virus Covid Cuarentena Etiqueta de Advertencia Naranja Neón de Alta Visibilidad.
$44.00
-
Faile Bailando entre ángeles/Historias de amor Serigrafía en la cara B de Faile
Estoy bailando entre ángeles/ Historias de amor Cara B HPM Serigrafía de edición limitada de 24 colores impresa a mano con acrílico, tinta de serigrafía y pintura en aerosol sobre papel Coventry Rag de 310 g/m² con bordes irregulares de Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Edición limitada firmada y numerada de 2020: Dancing Between Angels / Love Stories (Cara B) 28 x 40 pulgadas Edición variada pintada a mano de 22 Acrílico, tinta serigráfica y pintura en aerosol Papel Coventry Rag de 320 g/m² Firmada, sellada y con relieve El título de esta imagen proviene de un verso del poema «Paisajes pintados me engañan: bailando entre ángeles y ángeles». Esto alude a la llegada de María Antonieta a Estrasburgo al convertirse en reina y a los paisajes pintados que colocaron frente a su ventana para darle la bienvenida. También hace referencia al movimiento De Stijl y al salón de baile Aubette, con sus líneas angulares y rectilíneas características. Además, se inspira en la proximidad de la catedral y los ángeles que adornan sus muros. Burbujas parecen volar libremente y danzar en el espacio, en cierto modo la antítesis de lo que transmitía De Stijl, pero una sutil alusión al movimiento. Nos gustó la idea de la joven despojándose de las percepciones construidas a su alrededor mientras intenta no perderse a sí misma. -Faile Narrativas artísticas en movimiento: La historia de "Bailando entre ángeles/Cara B de historias de amor" de Faile «Dancing Between Angels/Love Stories B-Side», una cautivadora obra del colectivo artístico Faile, es un testimonio de la intrincada superposición de capas y la narrativa inherentes al arte pop urbano y al grafiti. Esta pieza de edición limitada, una edición variada de 22 ejemplares pintados a mano, es una serigrafía de 24 colores realizada a mano, con detalles en acrílico, tinta serigráfica y pintura en aerosol sobre papel Coventry Rag de 310 g/m² con textura irregular. Con unas dimensiones de 71 x 102 cm, cada lámina está firmada, sellada y grabada en relieve, y presenta una narrativa única que entrelaza referencias históricas con un léxico artístico moderno. El título de esta imagen proviene de un verso del poema «Paisajes pintados me engañan: bailando entre ángeles y ángeles». Esto alude a la llegada de María Antonieta a Estrasburgo al convertirse en reina y a los falsos paisajes pintados que colocaron frente a su ventana para darle la bienvenida. También hace referencia al movimiento De Stijl y al salón de baile Aubette, con sus líneas angulares y rectilíneas características. Su proximidad a la catedral y los ángeles que adornan sus muros también son un punto de alusión. Burbujas que vuelan libremente y danzan en el espacio, en cierto modo la antítesis de lo que transmitía De Stijl, pero una bella referencia al movimiento. Nos gustó la idea de la joven despojándose de las percepciones construidas a su alrededor mientras intenta no perderse a sí misma. -Faile. Deconstruyendo las ilusiones históricas: El lienzo interpretativo de Faile La narrativa de "Dancing Between Angels/Love Stories B-Side" se nutre de un rico tapiz de referencias históricas y artísticas. Inspirado en un poema, el título alude a los engañosos paisajes bucólicos que se le presentaron a María Antonieta a su llegada a Estrasburgo, diseñados para crear una ilusión de bienvenida y grandeza. Faile extiende esta metáfora para explorar los conceptos de percepción y yo dentro del marco del arte pop y urbano. La obra explora visualmente el despojamiento de capas de pretensión, una danza vibrante entre realidad y artificio. La pieza también rinde homenaje a De Stijl, un movimiento artístico neerlandés que enfatiza la abstracción y las formas geométricas. Los ángulos agudos y las líneas rectilíneas características de De Stijl están presentes en la obra, yuxtapuestos con las formas orgánicas de las burbujas y la fluidez de la figura central. Este contraste es un guiño deliberado al movimiento y al dinamismo, desafiando la rigidez de De Stijl con la danza fugaz de las burbujas en el espacio. Movimiento y metáfora: la fusión de danza y arte de Faile En el corazón de la creación de Faile se encuentra la representación de una figura femenina que irrumpe a través de las fachadas que la rodean. Este acto es literal y simbólico, una danza de liberación que revela las capas ocultas bajo la superficie. El gesto de la figura, con los brazos extendidos hacia arriba y las piernas en equilibrio, evoca una gracia casi de ballet, sugiriendo que desenmascarar el engaño es tan elegante como contundente. Los ángeles y los elementos arquitectónicos presentes en la obra sirven para anclarla dentro de una narrativa histórica más amplia, conectando la naturaleza transitoria del arte urbano con la permanencia del patrimonio cultural. La inclusión de estos elementos crea un diálogo entre el pasado y el presente, infundiendo a la obra un sentido de atemporalidad. Poesía visual: El atractivo rítmico de la obra de Faile «Dancing Between Angels/Love Stories B-Side» es, en esencia, un poema visual que llega al corazón del arte pop urbano y el grafiti. Es una danza de colores y formas, una composición rítmica que trasciende los límites del medio. La obra de Faile captura el espíritu del diálogo entre el arte pop y la cultura popular, fusionándolo con el carácter subversivo del arte urbano para crear algo totalmente nuevo y profundamente conmovedor. Cada impresión de esta edición limitada es un fragmento narrativo que invita al espectador a interactuar con la obra en múltiples niveles. La danza representada en la impresión no es solo física; es un viaje emocional y psicológico, una danza del alma que refleja la complejidad y la vitalidad de la experiencia humana. En el diverso mundo del arte pop urbano y el grafiti, «Dancing Between Angels/Love Stories B-Side» de Faile es una poderosa expresión de la capacidad narrativa y la profundidad emocional del género. Sirve como recordatorio de que el arte puede ser un vehículo para examinar nuestras percepciones, desvelando las capas que oscurecen la verdad y celebrando el poder liberador de la danza y el movimiento.
$7,002.00
-
Frank Kozik VINYLSCULPTURE Escultura de vinilo de ARTIST
Compra SCULPTURE Obra de arte callejero de grafiti pop moderno de edición limitada. 2022 ¿FIRMADO? & Edición Limitada Numerada de XXX Obra Escultura Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$745.00 $633.00
-
Kaws- Brian Donnelly Figura de fiesta naranja, juguete de arte de Kaws - Brian Donnelly
Figura de colección What Party - Edición limitada naranja, escultura de vinilo, juguete artístico coleccionable del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020 (agotada). Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a mano. Orange Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. La figura «What Party» en naranja emerge como un símbolo conmovedor en la obra de Kaws, el influyente artista moderno cuyas obras han difuminado continuamente los límites entre el arte comercial y el arte contemporáneo. Esta escultura de vinilo de edición limitada mide 13 x 28,7 x 9,4 cm, un tamaño íntimo pero a la vez sustancial, que le permite destacar en cualquier colección. Lanzada en 2020, año marcado mundialmente por la pandemia de COVID-19, esta pieza coleccionable adquiere mayor resonancia, ya que su título, «What Party», evoca el aislamiento de ese año y la repentina ausencia de reuniones y celebraciones comunitarias. Elaborada en un naranja brillante, la figura es reconocible al instante como una creación de Kaws, con sus característicos ojos tachados y manos exageradas, elementos que se han convertido en sinónimo del singular lenguaje visual del artista. El juguete no es simplemente un objeto lúdico; es una obra de arte legítima e impactante que reflexiona sobre la condición humana. Su vibrante color puede interpretarse como un faro de esperanza o una llamada de atención, invitando a la reflexión sobre los cambios que afrontó nuestra sociedad, especialmente durante la abrupta pausa mundial. Cada escultura se entrega nueva en su caja original, lo que garantiza que nunca ha sido exhibida ni manipulada. La base impresa de la figura asegura su autenticidad, un aspecto esencial para coleccionistas y admiradores de la obra de Kaws. Aunque esta pieza se catalogó como edición abierta, su disponibilidad se redujo drásticamente debido a la alta demanda, y rápidamente se agotó, convirtiéndose en una pieza de colección muy codiciada. La figura «What Party» no solo es un testimonio de la perdurable influencia de Kaws en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, sino también un comentario cultural plasmado en vinilo. Captura la esencia de un momento histórico único, simbolizando el anhelo colectivo de conexión en tiempos de convulsión global y el poder perdurable del arte para reflejar y resonar con el espíritu de la época.
$1,001.00 $851.00
-
Lady Pink Dibujo original de Lady Shiva con marcador de Lady Pink
Lady Shiva Original, obra única en su género, dibujo con técnica mixta de pintura y marcadores sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, por la popular artista de graffiti callejero Lady Pink. Ilustración original firmada y fechada en 2019, realizada con rotuladores sobre papel artesanal con textura irregular. Tamaño: 6 x 18 pulgadas. Lady Shiva de Lady Pink: La mitología se encuentra con la resistencia en el arte pop callejero Lady Shiva de Lady Pink, creada en 2019 con técnica mixta y rotulador sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, fusiona la mitología de influencia azteca con el simbolismo del grafiti y la resistencia social. Con unas dimensiones de 15 x 45 cm, esta obra única ejemplifica su compromiso constante con el empoderamiento femenino y la recuperación cultural a través del lenguaje del arte pop urbano y el grafiti. La figura central es una mujer vibrante, de aspecto divino, con seis brazos, adornada con calaveras, símbolos de la paz y llamativos rasgos faciales. Porta latas de aerosol y cadenas, una clara referencia a las herramientas y las luchas del movimiento del grafiti. La composición combina iconografía tradicional con una energía caricaturesca, canalizando tanto el arte mesoamericano como la rebeldía visual contemporánea. La figura central de la diosa alude a la deidad hindú Shiva, un poderoso símbolo de destrucción y transformación, pero aquí se la reinterpreta a través de la lente de la cultura urbana. Su expresión es feroz, desafiante y jubilosa. A su alrededor hay serpientes, pájaros y símbolos ornamentales dibujados en una paleta de rosas, morados y verdes saturados; una elección estética que refleja la historia de Lady Pink de desafiar las narrativas dominadas por los hombres en el graffiti apropiándose de su espacio con color y forma sin complejos. Alegoría visual del poder, la cultura y la resistencia La narrativa se desarrolla con marcados contrastes y un rico simbolismo. Por un lado, un grotesco policía con rostro de cerdo, esposado a la diosa, sostiene un aerosol como si se lo hubieran confiscado o lo hubieran malinterpretado. Por otro, figuras míticas —con collares de calaveras y serpientes— se alinean con la causa de la diosa. El diseño de los personajes es lúdico, pero el mensaje es contundente. Lady Pink utiliza el humor y la caricatura para exponer los ciclos de vigilancia, la aniquilación cultural y el control sistémico. Los grilletes y los puños cerrados transforman la obra en una alegoría del empoderamiento, donde el arte, la identidad y la herencia se convierten en instrumentos de resistencia. No se trata de una representación pasiva de la rebelión, sino activa, dinámica y festiva. La diosa empuña el grafiti como un arma de reinvención. Sus ojos, delineados con espesas pestañas, derraman lágrimas estilizadas que evocan tanto tristeza como poder. Su sonrisa, llena de dientes afilados, interpela directamente al espectador. Esta hibridez emocional —ferocidad combinada con alegría— es fundamental en el estilo de Lady Pink. Ella construye una mitología visual donde la memoria cultural y la rebeldía contemporánea se encuentran en la intersección del género, la historia y la pintura. Iconografía del grafiti reinterpretada desde una perspectiva feminista Lady Pink, nacida como Sandra Fabara en Ecuador y criada en Nueva York, ha sido una voz pionera en el grafiti desde la década de 1980. Su obra fusiona constantemente la energía de la calle con narrativas personales y políticas, especialmente desde una perspectiva feminista. Lady Shiva es un testimonio de su papel en la transformación del grafiti en un espacio de inclusión y crítica cultural. En lugar de adherirse a las convenciones hipermasculinas del tagging y el bombing, incorpora motivos ancestrales, ilustración de personajes y simbolismo para narrar comentarios sociales más profundos. En Lady Shiva, la combinación de papel artesanal, trazos gruesos de rotulador y temática mitológica se alinea con la naturaleza táctil y efímera del grafiti. Los bordes sin pulir, las texturas visibles del pincel y los rellenos brillantes del rotulador evocan la inmediatez de los muros de las calles y los cuadernos de bocetos. Esta fisicalidad conecta con las raíces del medio: accesible, sin filtros y profundamente personal. La obra rechaza el pulido en favor de la presencia, otorgando a la diosa una cualidad cruda y viva. A través de Lady Shiva, Lady Pink no solo crea una diosa, sino un arma narrativa. La obra se convierte en una declaración de proporciones murales en miniatura, uniendo poder espiritual, arte ancestral y la resistencia vivida de las mujeres artistas que reivindican su espacio en la esfera pública. Es un hechizo visual realizado con aerosol y rotulador, que evoca la transformación en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti.
$1,750.00
-
Dragon76 Descubre la impresión de archivo con lámina holográfica de Dragon76
Descubre la impresión holográfica de archivo de Dragon76, edición limitada en papel de bellas artes holográfico, arte moderno de artista callejero de graffiti pop. Impresión firmada y numerada de 2025. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Pigmento de archivo para bellas artes. La visión futurista de Dragon76 en “Discover” Descubre la impresión holográfica de Dragon76, una fusión de futurismo ciberpunk y simbolismo espiritual, plasmada en una explosión visual dinámica de color y forma. Esta edición limitada de 2025, impresa en papel holográfico con pigmentos de archivo y firmada y numerada (solo 50 ejemplares), es una muestra de la excelencia técnica y la complejidad conceptual de este innovador artista pop urbano, nacido en Japón y radicado en Nueva York. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, la impresión trasciende la mera obra de arte: se convierte en un portal de capas de movimiento, contraste y diálogo cultural. Fusionando tecnología, naturaleza y humanidad La característica distintiva de Dragon76 es su habilidad para capturar la tensión y la armonía entre la vida orgánica y la maquinaria futurista. «Discover» encapsula ese equilibrio mediante la representación de una figura con traje espacial inmersa en una composición dinámica de vida marina, corales y circuitos. El casco de astronauta refleja tanto protección como alienación, mientras que el rostro que lo porta proyecta resiliencia y misterio. Corales y peces emergen con naturalidad del traje, evocando la imagen de la simbiosis en un entorno futurista donde naturaleza y máquina se entrelazan. Con elementos inspirados en el manga, la estética mecha y motivos afroasiáticos, esta obra se sitúa en la intersección de la fantasía, el futurismo urbano y la conciencia ecológica. Impacto holográfico y legado del pop callejero El uso de papel holográfico amplifica la energía cinética de la obra, intensificando la saturación y refractando la luz para dinamizar la composición. Reinterpreta la técnica híbrida tradicional de serigrafía y digital con un acabado iridiscente que reacciona a los cambios de ángulo, convirtiendo al espectador en parte de la experiencia. El dominio de Dragon76 sobre los colores vibrantes, el trazo nítido y la superposición tridimensional distingue su obra dentro del movimiento del arte pop urbano. Sus murales han aparecido en diversos continentes —desde Miami hasta Osaka— y sus grabados siguen siendo muy codiciados por coleccionistas de arte urbano y pop surrealista. Raíces globales y narración cultural Nacido en Shiga, Japón, y residente en Nueva York, Dragon76 es conocido por crear murales y grabados que hablan de unidad global, lucha y esperanza. Su obra suele incluir iconografía que abarca el folclore del este de Asia, la ciencia ficción occidental y la cultura urbana del hip-hop. «Discover» es emblemática de su visión del mundo: visionaria, sin fronteras y repleta de memoria cultural. Cada edición de esta tirada limitada ofrece una mirada a su universo narrativo: uno que fusiona lo especulativo y lo sagrado. Dentro del léxico del grafiti y el arte pop, Dragon76 se erige como un referente de la mitología moderna plasmada en aerosol, tinta y pigmento sobre cualquier superficie imaginable.
$350.00
-
Stephanie Buer Impresión de archivo de Harper y John R por Stephanie Buer
Harper and John R. Impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo en papel Museo Portfolio Rag de 290 g/m² de la artista pop urbana Stephanie Buer. Obra de arte moderna. Edición limitada de 2015, firmada y numerada (20 ejemplares). Tamaño de la obra: 20 x 16 pulgadas.
$243.00
-
Denial- Daniel Bombardier Resultados de la prueba de ácido Papel secante Impresión de archivo por Denial- Daniel Bombardier
Resultados de la prueba de ácido. Papel secante. Edición limitada. Impresión artística de pigmento de archivo sobre papel secante perforado por Denial. Arte pop sobre LSD. En el año 2000 adoptó el nombre artístico «DENIAL» para satirizar la publicidad, la política y los mensajes mediáticos que la sociedad contemporánea suele negar. Desde entonces, ha mantenido una campaña global de arte callejero con más de 500 000 pegatinas, pancartas y murales, utilizando los caracteres alfanuméricos «D3N!@L». Concebido como una forma conceptual de comercializar el absurdo, DENIAL también desafía las nociones tradicionales del grafiti y el arte público mediante sus audaces y, a menudo, satíricas subversiones visuales. Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.
$385.00
-
Saber Impresión giclée de LA River AP 8 HPM pintada a mano por Saber
Río LA AP 8 pintado a mano, edición limitada, pintura en aerosol, impresión HPM Giclée con detalles pintados a mano sobre papel de bellas artes, enmarcado a medida por Saber Graffiti, artista callejero, arte pop moderno. Prueba de artista AP, decorada con pintura en aerosol, enmarcada a medida y con paspartú plateado metálico en un marco plateado ornamentado de gran tamaño, que mide 47x36
$2,188.00
-
Ron Guyatt La serigrafía Never Sleep de Ron Guyatt
Nunca duermas - Propaganda del apocalipsis zombi, edición limitada, serigrafía de 2 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Ron Guyatt, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. El artista Ron Guyatt creó este magnífico póster propagandístico para apoyar nuestra lucha contra el inminente apocalipsis zombi. Los pósteres informan a la población sobre la necesidad de una respuesta militar ante la amenaza. Cada póster está firmado y numerado, mide 45,7 x 61 cm (18″ x 24″) y está disponible en una edición limitada de 100 ejemplares.
$103.00
-
Inti Wynwood Walls 10th Year Conmemoration Giclee Print por Inti Castro
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$495.00
-
Denial- Daniel Bombardier BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST
Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.
$467.00
-
Patrick Connan Cornetto Trilogy Hot Fuzz Litografía de Patrick Connan
Trilogía Cornetto - Litografía Hot Fuzz, edición limitada, obra de arte en papel GF Smith Absolute Naturalis Matt de 250 g/m², por Patrick Connan, artista urbano de graffiti pop. Litografía impresa en papel GF Smith Absolute Naturalis Matt de 250 g/m² con tintas de archivo. Edición de 20 ejemplares A2 (420 mm x 594 mm / 16,5 x 23,4 pulgadas). Firmada, numerada y sellada.
$103.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Universal Dignity de Shepard Fairey- OBEY
Dignidad Universal, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero único. Artista de arte pop OBEY. Edición limitada firmada de 2022. 45,7 cm x 61 cm. Edición de 600 ejemplares. 3 de junio de 2022. La obra «Dignidad Universal» busca promover la paz, la igualdad y la humanidad. Me gustaría que se partiera de la premisa fundamental de que TODAS las personas merecen respeto y dignidad humana. Esto se aplica al significado universal de dignidad: ser valorado y respetado por lo que uno es, en lo que cree y cómo vive su vida. Me considero un ciudadano del mundo y, si bien creo que las naciones cumplen una función estructural, todas las personas deberían ser iguales y la vida de cada persona tiene el mismo valor, independientemente de dónde viva. - Shepard Fairey
$561.00
-
Risk Rock PINTURA Pintura original de los MEDIOS del artista
Compra PINTURA Obra de arte única en MEDIO de Street Art Pop Artist. 2022 Firmado MEDIA Pintura Original Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$6,789.00
-
Mear One ¿Estás listo para morir por tu país? Serigrafía de Mear One
¿Estás listo para morir por tu país? Serigrafía de edición limitada de 6 colores, impresa a mano sobre papel artístico grueso, por Mear One, un artista famoso del arte pop y del arte callejero poco común. Artista: Mear One Fecha de creación: 2009 Edición: 81; firmada y numerada Tamaño: 20" x 26" Firmada y numerada por el artista a lápiz, esta impresión artística serigráfica de 6 colores está en papel blanco texturizado de archivo de alto gramaje.
$352.00
-
Denial- Daniel Bombardier The End of the End- Mini HPM Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier
El fin del fin - Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple, obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti, arte pop moderno. 2020 Obra de arte HPM, edición limitada de 20 ejemplares , firmada y numerada. Tamaño: 24 x 36 pulgadas. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación El Fin del Fin Mini de Denial: Amor, Apocalipsis y Sátira en el Arte Pop Urbano y el Grafiti «The End of the End Mini» es una obra múltiple pintada a mano de 2020 del artista canadiense Denial, conocido por su fusión de sátira, iconografía e ingenio subversivo. Creada como parte de la serie «True Facts Mini Multiple Series», esta pieza mide 61 x 91 cm y está impresa sobre un panel de madera, lista para colgar. Cada edición de la serie es una obra múltiple original pintada a mano (HPM), que ofrece pinceladas y detalles únicos sobre una base impresa uniforme. Limitada a 20 piezas firmadas y numeradas, la obra presenta la silueta de una pareja abrazada románticamente dentro de un coche, mientras observan una nube en forma de hongo detonando a lo lejos. La escena concluye con un texto manuscrito estilizado que simplemente dice «The End» (El Fin), sugiriendo un final definitivo con una mezcla de tragedia y humor. Esta yuxtaposición oscuramente cómica es un sello distintivo del trabajo de Denial, perfectamente integrado en el panorama visual del arte pop urbano y el grafiti. Romance nuclear y catástrofe cómica Las imágenes de «El fin del fin» juegan con el estilo retro de los dibujos animados y los temores de la Guerra Fría, yuxtaponiendo símbolos del romance juvenil —coches clásicos, miradores panorámicos, siluetas de citas románticas— con el icono de la aniquilación global: la nube en forma de hongo. La explosión, representada en naranjas y amarillos vibrantes, contrasta con el cielo azul y el horizonte verde y exuberante, creando una paleta inquietantemente alegre para una escena de extinción planetaria. La pareja permanece indiferente, absorta en su afecto, lo que sugiere un desapego total o una irónica rebeldía. En «Arte pop callejero y grafiti», estas combinaciones exponen las contradicciones de la narrativa cultural, donde el romance y la violencia a menudo se venden como si fueran la misma cosa. «Negación» utiliza esta absurda yuxtaposición no para promover el nihilismo, sino para provocar una reflexión sobre cómo la sociedad trivializa la catástrofe a través de los medios de comunicación y el mito. Detalles del material y formato del coleccionista Cada panel está pintado sobre madera enmarcada, lo que le confiere una dimensión y presencia que van más allá de una simple impresión. Los bordes están oscurecidos para crear un efecto de marco, otorgando a la obra una cualidad objetual ideal tanto para instalaciones de arte contemporáneo como para colecciones privadas. La imagen base está serigrafiada con tonos gráficos nítidos, pero cada edición recibe un tratamiento único con pintura aplicada a mano, goteos, manchas y marcas que la personalizan. Esto convierte a cada versión de «The End of the End Mini» en una obra de arte singular, a pesar de su motivo común. La edición limitada de 20 ejemplares aumenta su atractivo tanto para los coleccionistas de arte pop como de arte urbano, donde la originalidad y la escasez alimentan el interés a largo plazo. El papel de la negación en la expresión satírica contemporánea Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, es un artista de Windsor, Ontario, cuya obra critica la cultura de consumo, el absurdo social y la manipulación mediática a través de un lenguaje visual arraigado en el diseño propagandístico y la estética urbana. Con experiencia en grafiti e intervención de vallas publicitarias, Denial transforma formatos familiares —tiras cómicas, publicidad, carteles políticos— en complejos enigmas visuales. «The End of the End Mini» se inscribe en esta narrativa continua, utilizando el humor y el horror para ilustrar la contradicción humana. La obra no fomenta la desesperanza, sino que pone de relieve la ridícula normalización del desastre en la imaginería pop. Es un instante congelado en una hermosa negación, donde la intimidad y la destrucción se fusionan bajo un cielo azul, desafiando a los espectadores a reír, asombrarse y replantearse qué celebran y qué ignoran. En el léxico del arte pop urbano y el grafiti, es una postal de un futuro absurdo disfrazada de presente.
$954.00
-
Cash For Your Warhol SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$195.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$1,365.00
-
Tim Oliveira No Sleep Till Brooklyn #70 Serigrafía naranja roja de Tim Oliveira
No Sleep Till Brooklyn 70 - Edición limitada de serigrafía impresa a mano en papel de bellas artes, color naranja y rojo, de Tim Oliveira. Arte callejero raro. Artista famoso de arte pop. Edición mixta de ME. Los colores de las impresiones varían según el número de la edición. 76 colores y variantes diferentes de serigrafía en una sola edición. Firmada y numerada, con fecha estampada al dorso. El nombre de esta edición tiene un doble significado para mí. Decidí lanzarla el 5 de agosto para rendir homenaje a la leyenda de los Beastie Boys, MCA (Adam Yauch), en su cumpleaños. De niño, casi todos los días después de la escuela, agarraba mi balón de baloncesto y me iba al parque o al club juvenil a jugar partidos improvisados. Casi siempre escuchaba a los Beastie Boys en mi walkman mientras caminaba. Siempre han sido una gran influencia para mí. Además, no dormiré hasta que me sienta seguro con suficiente material artístico para una exposición individual en Brooklyn. Puede que falten algunos años, pero seguiré intentando compaginar la vida familiar, un trabajo estable y el arte con muchas noches en vela... -Tim Oliveira
$217.00