Alimento

265 productos

  • Mister Melty Pink Art Toy Sculpture by Buff Monster

    Buff Monster Escultura de juguete Mister Melty Pink Art de Buff Monster

    Figura de vinilo Mister Melty, edición limitada rosa, juguete de arte coleccionable, obra de arte del artista de la cultura pop moderna Buff Monster. Edición limitada 2022, nueva en caja Este es el primer juguete de vinilo no sofubi que he producido yo mismo. Quería crear una versión única de Mister Melty: una figura grande, icónica y articulada (a diferencia de las versiones anteriores). Con 25 cm de altura, mide aproximadamente el doble que la mayoría de las figuras de resina y más del triple que las antiguas versiones sofubi. Manos, brazos, cuerpo, piernas y zapatos tuvieron que ser esculpidos de nuevo. Los tonos rosas de esta primera combinación de colores son todos rosas personalizados de Buff Monster. ¡Aquí no hay colores estándar! Pinté cuadrados de varios tonos de rosa en un trozo de papel y lo envié por correo a la fábrica en China para que supieran exactamente lo que quería. La caja es una caja de cartón estándar, con un blíster personalizado en el interior, diseñado principalmente para proteger la figura.

    $861.00

  • Do No Harm Lolly Neapolitan Ice Cream Mixed Media Sculpture by Miss Bugs

    Miss Bugs SCULPTURELIMITED MEDIA Escultura de ARTIST

    Compra SCULPTURELIMITED Obra de arte pop de edición limitada Artista callejero Bellas artes. 2023 Escultura firmada Edición limitada de XXX Tamaño de la obra XXXX INFORMACIÓN

    $754.00

  • Homer's Donut Simpsons Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister Impresión de archivo de Los Simpson: La rosquilla de Homero, por Adam Lister

    Impresión de archivo de Los Simpson "La rosquilla de Homero" por Adam Lister. Edición limitada en papel mate de bellas artes prensado en caliente de 300 g/m². Arte pop urbano, graffiti, artista, obra de arte moderna. Impresión firmada y numerada de 2023. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño de la obra: 8x10 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Dibujo animado de Los Simpson: Homero sosteniendo una dona rosa con chispas en estilo glitch. El mundo del arte pop, el arte urbano y el grafiti siempre ha sido un espacio dinámico donde la cultura popular, la crítica social y la estética visual se fusionan para crear mensajes impactantes y experiencias visuales cautivadoras. Un ejemplo paradigmático de esto es la obra de edición limitada "Homer's Donut Simpsons Archival Print" de Adam Lister. Esta pieza no solo demuestra el enfoque innovador de Lister, sino que también rinde homenaje a uno de los símbolos más icónicos de Los Simpson: la rosquilla rosa con chispas de Homero. Impresa en papel mate de bellas artes Hot Press de 300 g/m², esta obra encarna la pasión del artista por los estilos contemporáneos yuxtapuestos con referencias clásicas de la cultura pop. La pieza, de 20 x 25 cm y meticulosamente diseñada con un estilo glitch, muestra la mano de Homero sosteniendo su adorada rosquilla rosa con chispas. Esta fusión de un símbolo ampliamente reconocido del mundo de la animación con un estilo glitch moderno ofrece una perspectiva fresca sin perder sus raíces en la cultura popular. El pigmento de archivo garantiza la durabilidad y la preservación de los colores vibrantes, consolidando así la posición de la pieza como una joya de coleccionista. Con una edición limitada de tan solo 50 ejemplares, cada pieza viene firmada y numerada por el propio Adam Lister, lo que aumenta aún más su exclusividad. Para los entusiastas y conocedores del arte pop y el arte urbano, la interpretación que Lister hace del icónico donut en su distintivo estilo glitch sirve tanto como un viaje nostálgico al pasado como un guiño a la naturaleza siempre cambiante del arte contemporáneo. Esta obra encapsula a la perfección la esencia de fusionar iconos atemporales con técnicas de vanguardia, convirtiéndola en una posesión codiciada tanto para los amantes del arte como para los fans de Los Simpson.

    $288.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • Never Look Back 2 Giclee Print by Andrew Bell

    Andrew Bell Never Look Back 2 Giclee Print por Andrew Bell

    Nunca mires atrás 2. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Andrew Bell.

    $61.00

  • Sketchup Canbot Canz Art Toy Figure by Sket-One x Czee13

    Sket-One Figura de juguete artístico Canbot Canz de SketchUp por Sket-One x Czee13

    Sketchup Canbot Canz Edición Limitada Juguete de Arte en Vinilo Coleccionable Obra de Arte del graffiti callejero Sket-One. Sketchup Canbot Canz de Sket-One x Clutter Magazine. El legendario artista callejero Sket One nos presenta al nuevo miembro de la familia Canz: ¡SKETCHUP! Tomando uno de sus diseños más queridos y plasmado en la plataforma Canbot Canz por el artista británico Czee13, ¡los coleccionistas estarán encantados de ver este diseño en un juguete de vinilo por primera vez en más de 10 años! Combinando arte, juguetes, comida y todo lo que nos alegra la vida, el diseño Sketchup de Sket One es deliciosamente hermoso y el complemento perfecto para cualquier hamburguesa o colección de Canbot Canz. Mide 14 cm (5,5 pulgadas) e incluye su característico sonajero.

    $204.00

  • Spaghetti Skateboard White Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Monopatín Spaghetti White Skateboard Art Deck de Supreme

    Tabla de skate Spaghetti - Edición limitada de arte fino con impresión de pigmento de archivo sobre tabla de madera de chapa natural, realizada por artistas de graffiti de arte callejero en Supreme. Tabla de skate Spaghetti 2021 - Blanca, 8.375" x 32.125". Tabla Supreme con chapa de madera natural y capa superior negra. Gráfico impreso en la parte inferior y logotipo de World Famous y de la caja impresos en la parte superior.

    $206.00

  • Tropic-Ana Silkscreen Print by Tim Conlon

    Tim Conlon Serigrafía Tropic-Ana de Tim Conlon

    Tropic-Ana, serigrafía de edición limitada de 16 colores impresa a mano sobre papel naranja Plike de 330 g/m², por Tim Conlon. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño de la obra: 24x24. Logotipo naranja de Tropicana. Primer plano de un vagón de tren, camión o contenedor de transporte. Tim Conlon, reconocido por su profunda influencia en el arte urbano y el pop art, presenta "Tropic-Ana", una exquisita serigrafía artesanal de 16 colores. La obra, impresa con gran calidad en papel Orange Plike de 330 g/m², irradia los vibrantes colores y los intrincados detalles que caracterizan a Conlon. Con unas dimensiones de 61 x 61 cm, es una creación que no pasa desapercibida. Esta edición limitada de tan solo 75 piezas, con bordes irregulares, está firmada personalmente por el artista, lo que le confiere un toque de autenticidad que la hace única entre coleccionistas y aficionados. La pieza se inspira en su aclamada serie "Blank Canvas", concretamente en su pintura original "Blank Canvas #115 - TPIX". Esta serie es un ejemplo de la maestría de Conlon al combinar elementos como la pintura en aerosol, la tipografía intrincada, técnicas de pintura abstracta y el trampantojo. A través de «Tropic-Ana», Conlon ofrece al espectador una perspectiva cercana, casi ampliada, de la cultura del grafiti en trenes de carga, un subdominio del arte urbano, nicho pero profundamente expresivo. Su innovador enfoque, que fusiona los estilos pictóricos tradicionales con la energía cruda del grafiti, convierte a «Tropic-Ana» no solo en una lámina, sino en un lienzo narrativo. Esta colaboración con BEYOND THE STREETS consolida aún más la importancia de la obra, ya que la edición impresa lleva el distintivo relieve de la organización, símbolo de su aprobación y asociación con una de las entidades más influyentes del mundo del arte moderno. «Tropic-Ana» no solo es un testimonio del talento artístico de Conlon, sino también una celebración de la evolución y el dinamismo del movimiento del arte urbano y el pop art. Firmada por Tim Conlon, Tropic-Ana, 2022. Serigrafía de 16 colores sobre papel Orange Plike de 330 g/m². Bordes irregulares. 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas). Edición de 75 ejemplares. Firma directa del artista. Sello en relieve de BEYOND THE STREETS. Basada en su pintura original Blank Canvas #115 - TPIX, perteneciente a su prolífica y creciente serie Blank Canvas, BEYOND THE STREETS se complace en presentar una edición limitada de esta obra del icónico pintor y grafitero Tim Conlon. Combinando pintura en aerosol, tipografía, abstracción pictórica y trampantojo para crear estas pinturas de gran formato y primeros planos, Conlon ofrece una mirada íntima al arte y la cultura de la pintura en trenes de carga.

    $493.00

  • Chunky Dunky Holographic Silkscreen Print by Eric Pagsanjan

    Eric Pagsanjan Serigrafía holográfica Chunky Dunky de Eric Pagsanjan

    Chunky Dunky - Serigrafía holográfica de edición limitada de 13 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes holográfico arcoíris de 10 puntos por Eric Pagsanjan. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Serigrafía de 13 colores sobre papel artístico holográfico arcoíris de 10 pt. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 7 de mayo de 2021. Tirada: 15 ejemplares.

    $352.00

  • Digital Pistachio Ice Cream Original Spray Paint Can by Buff Monster

    Buff Monster Lata de pintura en aerosol original con diseño de helado de pistacho digital de Buff Monster

    Lata de arte original con pintura en aerosol de helado de pistacho digital de Buff Monster Sculpture, obra de arte de un artista moderno icónico de la cultura pop. 2018. Obra original firmada, técnica mixta con pintura en aerosol, realizada sobre una lata de aerosol. Tamaño: 3x8. Expresión creativa en medios no convencionales "Helado de Pistacho" de Buff Monster es una vibrante obra original de arte con aerosol sobre una lata, que encarna la jovialidad e innovación que caracterizan la contribución del artista a la cultura pop moderna y al movimiento del arte urbano. Creada en 2018, esta obra original de técnica mixta, firmada, mide 7,6 x 20,3 cm y es un ejemplo sobresaliente de cómo los objetos cotidianos pueden transformarse en obras de arte. El trabajo de Buff Monster es fácilmente reconocible por sus colores brillantes y llamativos, y por sus motivos inspirados en diversas fuentes, como la cultura japonesa, la música heavy metal y los sabores clásicos de helado. "Helado de Pistacho" no es la excepción. Presenta los icónicos motivos derretidos del artista, una firma que lo identifica. La lata de aerosol, un instrumento frecuentemente asociado con el grafiti y el arte urbano, sirve como lienzo para esta pieza, difuminando aún más los límites entre la herramienta y la obra resultante. Esta lúdica yuxtaposición resalta la capacidad de Buff Monster para ver el potencial de belleza en lo mundano y reutilizarlo con un sentido de irreverencia y alegría. La influencia de Buff Monster en el arte pop callejero y el grafiti Buff Monster es una figura clave en el arte urbano pop y el grafiti, desafiando constantemente los límites de la experiencia artística y sus ubicaciones. Su obra trasciende los espacios tradicionales dedicados al arte, invitando al espectador a descubrir la creatividad en lugares inesperados. «Helado de pistacho» es una pieza escultórica que captura la esencia de la espontaneidad del arte urbano y la accesibilidad del arte pop, creando un diálogo directo, íntimo y cautivador con el público. En el panorama del arte contemporáneo, «Helado de pistacho» y obras similares de Buff Monster representan un movimiento que no teme desafiar el statu quo y reinventar espacios y objetos como plataformas de expresión artística. Sus creaciones celebran la ética del arte urbano, encarnando el espíritu de libertad y la alegría de la creación. El tamaño y el medio de la obra la convierten en una pieza de colección única, una muestra tangible de la vibrante energía que Buff Monster aporta al mundo del arte.

    $1,430.00

  • Spaghetti Skateboard Blue Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Spaghetti Skateboard Blue Skateboard Art Deck de Supreme

    Tabla de skate Spaghetti - Edición limitada de arte fino en madera de chapa natural, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre tabla de skate de arte urbano, realizada por artistas de graffiti de arte callejero en Supreme. Tabla de skate Spaghetti 2021 - Azul, 8.375" x 32.125". Tabla Supreme con chapa de madera natural y capa superior negra. Gráfico impreso en la parte inferior y logotipo de World Famous y de la caja impresos en la parte superior.

    $206.00

  • Garfield Lasagna Bomber Art Toy by Ndikol

    Ndikol Garfield Lasagna Bomber Art Toy de Ndikol

    Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Garfield Lasagna Bomber, obra de arte del artista de graffiti callejero Ndikol. Figura de vinilo de Garfield de 7 pulgadas, edición limitada de 2021 ¡Hasta la lasaña, que no te caiga encima! Conocido por su pereza y sarcasmo, ¡tiene un lanzamiento impresionante! Mantén los lunes lejos del Lasagna Bomber de Ndikol a menos que quieras que te lance un plato de lasaña directo a la cara. Con el acabado tipo plantilla y la pose icónica que ya conoces de Ndikol, el Lasagna Bomber le da un giro inesperado a nuestro gato atigrado naranja favorito. Con detalles en blanco y negro contrastantes y una caja llena de deliciosa lasaña con queso, seguro que querrás estar de su lado en esta batalla culinaria. LICENCIATARIO Y FABRICADO POR: Mighty Jaxx International Pte Ltd

    $323.00

  • Madison Avenue Baby Milo Plate White Art Object by Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Baby Milo Plate Objeto de arte blanco de Bape- A Bathing Ape

    Madison Avenue Baby Milo Blanco-Negro Edición Limitada Objeto de Arte Coleccionable Obra de Arte del artista de graffiti callejero Bape-A Bathing Ape. 2021 2G72-182-049 / Blanco / F Madison Ave, Nueva York. Plato con objeto artístico de un mono bebé Milo.

    $134.00

  • Heart and Soul Original Pen Drawing by Mark Powell

    Mark Powell Dibujo de pluma original de corazón y alma de Mark Powell

    Dibujo original a pluma y tinta sobre papel artesanal del sur de la India de 320 g/m², obra del artista de arte pop moderno Mark Powell. Dibujo a bolígrafo firmado en 2021 sobre papel artesanal del sur de la India de 320 g/m². Medidas: 62 cm x 43 cm. Sin marco. El dibujo está protegido con un barniz mate en aerosol con protección UV de archivo. 16,9 x 24,4 cm. Mark Powell – Corazón y alma en el arte pop callejero y el grafiti «Corazón y Alma», del artista británico Mark Powell, es un impactante dibujo original a tinta realizado en 2021 sobre papel artesanal del sur de la India de 320 g/m². Con unas dimensiones de 62 x 43 cm (16,9 x 24,4 pulgadas), esta obra presenta una liebre y un faisán muertos, meticulosamente representados y colgados boca abajo con una cuerda, en una composición que evoca instantáneamente la naturaleza muerta clásica, pero que a la vez palpita con un subtexto contemporáneo. Dibujado íntegramente con bolígrafo y sellado con barniz de archivo con protección UV, el trabajo de Powell eleva este modesto medio a una herramienta de expresividad nítida. Si bien carece de color o marcas de grafiti evidentes, la obra se inscribe firmemente en la tradición del Arte Pop Urbano y el Grafiti gracias a su detalle subversivo, su reflexión sobre la mortalidad y su compromiso con la excelencia técnica, dotado de peso conceptual. Powell es conocido por utilizar papel encontrado, documentos antiguos y materiales envejecidos en su práctica artística en general, aunque en «Corazón y Alma» opta por un papel artesanal limpio, conservando la crudeza de la imperfección en la textura. La temática se inspira en la tradición de la vanitas y el memento mori, a la vez que hace referencia al lenguaje coloquial de la cultura de los deportes de campo, desafiando así el sentimentalismo. Esta honestidad visual —que muestra la muerte con belleza, pero sin espectáculo— es un gesto que resuena profundamente con el espíritu del arte urbano y pop. Es una confrontación con la fatalidad, con la herencia y con el consumismo. El bolígrafo como herramienta de disidencia y precisión Lo que distingue a Powell de los dibujantes tradicionales es su uso poco ortodoxo del bolígrafo, una herramienta más asociada a los garabatos escolares o a los cuadernos de los obreros que al arte elevado. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, esta elección refleja el uso de aerosoles o marcadores permanentes: democrática, accesible y sin pretensiones. Cada pluma, pelo y sombra en «Corazón y Alma» está ejecutada con precisión quirúrgica usando esta herramienta común, elevándola a algo sagrado. Como una firma grabada en la puerta del metro o un grafiti en una pared de ladrillos derruida, las marcas de Powell afirman la permanencia frente a la fragilidad. Las imágenes son limpias pero perturbadoras: animales que alguna vez vivieron ahora suspendidos, inmóviles. La tensión vertical de las cuerdas que los sujetan refleja temas de control e indefensión, estableciendo un sutil paralelismo con la forma en que los cuerpos, ya sea en la vida o en el arte, a menudo son manipulados, posicionados y consumidos. Estas referencias simbólicas se alinean con movimientos artísticos urbanos que buscan exponer los sistemas ocultos bajo la cultura, ya sea a través de la abstracción, el realismo o la intervención textual. Naturaleza muerta contemporánea en la narrativa del arte pop callejero La naturaleza muerta tradicionalmente servía como escaparate de abundancia, fragilidad y belleza efímera. En manos de Powell, esa tradición se rompe, se vuelve cruda. La cuidadosa representación de animales no es un homenaje romántico, sino una meditación sobre la quietud, la pérdida y lo que significa aferrarse a algo después de que se ha ido. Al elegir temas a menudo glorificados en la cultura deportiva de las clases altas y presentarlos sin dramatismo ni glorificación, Powell recupera la narrativa. Esta recuperación refleja los objetivos de muchos artistas callejeros que desafían las historias visuales dominantes inyectando perspectivas alternativas. Hay un radicalismo silencioso en «Corazón y Alma»: una negativa a decorar o diluir. La honestidad de la composición, el peso del medio y la elección del papel se combinan para crear una obra de arte que trata tanto sobre el proceso y el material como sobre el significado. Este enfoque refleja el valor fundamental del Arte Pop Callejero y el Grafiti: que la belleza, la rebeldía y la reflexión pueden surgir de los materiales más simples, cuando se manejan con visión. La posición de Mark Powell en el dibujo pop moderno Aunque no es un grafitero en el sentido tradicional, la sensibilidad estética y temática de Mark Powell lo sitúan cerca de la vanguardia conceptual del arte urbano. Su compromiso con el dibujo como acto de observación y confrontación, junto con el uso de materiales sencillos y una temática sobria, enmarcan su obra dentro del amplio espectro del arte urbano. «Corazón y Alma» no grita, pero nunca aparta la mirada. Es una elegía plasmada en tinta: un réquiem a bolígrafo que habla con la misma profundidad que los murales, las plantillas y los carteles de protesta pintados en las paredes de los callejones.

    $854.00

  • Super Soup Red Trip Blotter Paper Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo de papel secante Super Soup Red Trip por Denial- Daniel Bombardier

    Super Soup - Red Trip Edición Limitada Impresión Artística en Papel Secante Perforado por el Artista Pop Moderno Denial. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, impresa con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado (2022). Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2022. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.

    $572.00

  • Venta -15% Processed and Enriched Oil Painiting by Dave Pollot

    Dave Pollot Pintura al óleo procesada y enriquecida por Dave Pollot

    Óleo sobre lienzo de arte encontrado, procesado y enriquecido, de Dave Pollot, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «Procesado y Enriquecido» - Óleo original sobre lienzo encontrado de Dave Pollot - El fondo es una pintura enmarcada sobre lienzo - Firmado al óleo por el artista - Incluye firma. Medidas: 17,5 x 24 pulgadas (44,5 x 61 cm) incluyendo el marco.

    $2,607.00 $2,216.00

  • OG Icon Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Serigrafía OG Icon de Buff Monster

    Impresión serigráfica OG Icons de Buff Monster. Prueba de artista. Impresión serigráfica realizada a mano sobre papel de algodón de 250 g/m² para bellas artes. Edición limitada. Arte pop callejero y graffiti. Edición limitada de 80 ejemplares firmados y numerados de 2023. Tamaño de la obra: 18x24 pulgadas. Del clásico monstruo de helado derretido, de un solo ojo y desmenuzado. Serigrafía OG Icons de Buff Monster – Edición limitada de arte pop urbano y grafiti Buff Monster continúa afianzando su posición en el arte urbano pop y el grafiti con OG Icons, una serigrafía artesanal que plasma a su querido personaje Melty Misfit en una obra de líneas nítidas y definidas. Esta lámina de 45,7 x 61 cm, impresa en papel de algodón de 250 g/m², forma parte de una edición limitada de tan solo 80 ejemplares, firmada y numerada, lo que la convierte en una pieza de coleccionista muy codiciada. La composición presenta al icónico monstruo tuerto y goteante, figura recurrente en el universo artístico de Buff Monster, que cobra vida con vibrantes tintas turquesa, rosa y negra. Esta lámina captura la esencia del inconfundible estilo visual de Buff Monster. Sus contornos precisos y definidos, el color sólido y la composición perfectamente equilibrada la convierten en una impactante obra de arte urbano pop y grafiti. Las suaves curvas y los goteos juguetones conservan el efecto de fusión que ha caracterizado la obra de Buff Monster durante años, pero con una ejecución refinada, casi inspirada en el diseño gráfico. El proceso de serigrafía manual garantiza una rica saturación de color, otorgando a la obra de arte una presencia táctil y audaz. Buff Monster y la evolución del arte pop callejero y el grafiti Nacido en Hawái y residente en Nueva York, Buff Monster lleva décadas desarrollando una identidad visual única que fusiona el grafiti, la cultura pop y la estética de las bellas artes. Su obra está fuertemente influenciada por la cultura kawaii japonesa, los dibujos animados clásicos y el espíritu rebelde del grafiti. Lo que comenzó como una práctica callejera evolucionó hasta convertirse en una carrera artística consolidada que abarca murales, objetos de colección y grabados de edición limitada. Sus primeros trabajos consistían en pegar sus característicos personajes en las calles de la ciudad, creando una presencia vibrante y reconocible en los entornos urbanos. Su transición a las bellas artes y a las serigrafías artesanales le ha permitido llegar a un público más amplio, manteniendo la misma energía y actitud que lo convirtieron en un referente del arte pop urbano y el grafiti. Su arte sigue siendo descaradamente brillante, lúdico e irreverente, lo que garantiza su relevancia tanto en los círculos artísticos underground como en los mainstream. OG Icons: La representación más pura de la estética Melty Misfit. OG Icons supone un regreso a los elementos esenciales que hacen que la obra de Buff Monster sea tan distintiva. El ojo ciclópeo descomunal del personaje es el punto focal, irradiando una curiosidad caprichosa. Las texturas fluidas, la sonrisa exagerada y la paleta de colores contrastantes dan vida al personaje, manteniendo una ejecución nítida y minimalista. A diferencia de algunas de las obras más complejas o texturizadas de Buff Monster, esta impresión se centra en líneas limpias y bloques de color audaces, convirtiéndola en una pieza que llama la atención de inmediato. El contraste entre el rosa vibrante y el turquesa sobre los contornos negros profundos crea una sensación de profundidad y movimiento, a pesar de la simplicidad de las formas. Esta pieza representa la síntesis de la trayectoria de Buff Monster en el grafiti y su evolución hacia una forma de arte más refinada y coleccionable. Es una celebración de la estética Melty Misfit en su máxima expresión, convirtiéndola en una pieza imprescindible para los fanáticos del arte pop urbano y el grafiti. El impacto perdurable de la obra de Buff Monster en el arte contemporáneo Buff Monster ha expandido constantemente los límites del arte urbano pop y el grafiti, demostrando que el género puede coexistir en diversos espacios sin perder su autenticidad. Su influencia trasciende las galerías, moldeando la interacción del arte contemporáneo con la cultura popular. Su técnica de serigrafía manual garantiza que cada pieza conserve una calidad artesanal e individual que la distingue de las reproducciones digitales. OG Icons es un testimonio de la habilidad de Buff Monster para fusionar precisión y creatividad, creando arte que evoca nostalgia y frescura a la vez. Esta serigrafía de edición limitada es un vibrante recordatorio de que el arte urbano pop y el grafiti siguen prosperando, adoptando nuevos formatos sin perder su esencia rebelde y enérgica. Ya sea en una galería, una colección privada o un entorno urbano, la obra de Buff Monster se mantiene como parte esencial de la cultura visual contemporánea.

    $325.00

  • Mister Melty Black Art Toy Sculpture by Buff Monster

    Buff Monster Señor Melty - Rosa

    Compre la figura de vinilo de Mister Melty - Juguete de vinilo de edición limitada rosa Obra de arte coleccionable del artista de cultura pop moderna Buff Monster. 2022 Edición limitada Nuevo en caja "Este es el primer juguete de vinilo que no es sofubi que he producido yo mismo. Quería hacer una versión única de Mister Melty. Una figura que fuera grande, icónica y articulada (a diferencia de cualquier versión anterior). Con 10" de alto, mide alrededor del doble del tamaño de la mayoría de las figuras de resina, y más de 3 veces la altura de las antiguas versiones de sofubi. Las manos, los brazos, el cuerpo, las piernas y los zapatos tuvieron que ser reesculpidos. Los rosas para esta primera combinación de colores son todos personalizados Buff Monster rosas. ¡Aquí no hay colores estándar! Pinté cuadrados de varios rosas en una hoja de papel y la envié por correo a la fábrica en China para que supieran exactamente lo que quería. La caja es una caja de cartón estándar, con una concha de almeja personalizada en el interior, diseñado principalmente para proteger la figura". Monstruo aficionado

    $861.00

  • Franken Fat- Cereal Killers Silkscreen Skareboard by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Franken Fat- Skareboard con serigrafía Cereal Killers de Ron English- POPaganda

    Franken Fat - Cereal Killers Edición Limitada. Diseño de tabla de skate serigrafiada del artista de la cultura pop callejera Ron English - POPaganda. Incluye cinta adhesiva para la cubierta.

    $204.00

  • Rainbow Sherbet Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Mini Nugs Strawberry Cough Stoned Eye

    Compra Strawberry Cough Stoned Eye Mini Nug Limited Run Juguete de arte pintado y hecho a mano Obra de arte coleccionable de los artistas pop Nugg Life NY. Tributo a la planta con temática de cannabis/marihuana con coloridos acentos pintados a mano. Mini Nug mide entre 2,5 y 3 pulgadas de alto y está hecho a mano, pintado y ensamblado con un contenedor de entrega de la ciudad de Nueva York. Tirada limitada de 15 firmadas y numeradas.

    $112.00

  • MC Supersized Gold Glitter Skull Logo Art Toy by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Juguete artístico con el logo de calavera extragrande con purpurina dorada MC de Ron English - POPaganda

    Calavera dorada con purpurina extragrande MC - Edición limitada con logotipo - Juguete de vinilo coleccionable - Obra de arte del grafiti callejero Ron Ron English - POPaganda x Toy Tokyo x Secret Base. Calavera extragrande con purpurina dorada MC 2021 de Toy Tokyo x Secret Base - Logotipo W. Fabricada en Japón. Diseño sofubi con purpurina dorada brillante, rostro translúcido y calavera interior con purpurina dorada. Dos versiones: la estándar y otra con el logotipo «W» de la nueva tienda Secretbase de Osaka en el bolsillo inferior. Nuevo, en su embalaje original sin abrir.

    $474.00

  • Madison Avenue Baby Milo Plate Green Art Object by Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Baby Milo Plate Objeto de arte verde de Bape- A Bathing Ape

    Madison Avenue Baby Milo Verde-Negro, Objeto de Arte Coleccionable de Edición Limitada del artista de graffiti callejero Bape. 2021 2G72-182-049 / Verde / F Madison Ave, Nueva York. Plato con objeto artístico de mono bebé Milo.

    $134.00

  • Burger King Archival Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Tabla de skate Burger King Archival de Denial - Daniel Bombardier

    Impresión de pigmento de archivo de edición limitada de Burger King sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío, obra del artista de la cultura pop callejera Denial. En el año 2000 adoptó el seudónimo «DENIAL» para satirizar la publicidad, la política y los mensajes mediáticos que la sociedad contemporánea suele negar. Desde entonces, ha mantenido una campaña global de arte callejero con más de 500 000 pegatinas, pancartas y murales, utilizando los caracteres alfanuméricos «D3N!@L». Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.

    $505.00

  • Johnny Grubb Chef Tigers Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Johnny Grubb Chef Tigers Collage original Tarjeta de béisbol Arte de Pat Riot

    Johnny Grubb/ Chef - Tigres. Collage único, adornado a mano, técnica mixta sobre tarjeta de béisbol vintage por Pat Riot. Estampado original de 2014 con técnica mixta superpuesta sobre una auténtica tarjeta vintage de MLB Topps con arte pop, al estilo de Johnny Grubb/Chef - Tigers

    $24.00

  • Mister Melty Gradient Art Toy Sculpture by Buff Monster

    Buff Monster Mister Melty- Escultura de juguete de arte rosa de Buff Monster

    Compre la figura de vinilo de Mister Melty - Juguete de vinilo de edición limitada rosa Obra de arte coleccionable del artista de cultura pop moderna Buff Monster. 2022 Edición limitada Nuevo en caja "Este es el primer juguete de vinilo que no es sofubi que he producido yo mismo. Quería hacer una versión única de Mister Melty. Una figura que fuera grande, icónica y articulada (a diferencia de cualquier versión anterior). Con 10" de alto, mide alrededor del doble del tamaño de la mayoría de las figuras de resina, y más de 3 veces la altura de las antiguas versiones de sofubi. Las manos, los brazos, el cuerpo, las piernas y los zapatos tuvieron que ser reesculpidos. Los rosas para esta primera combinación de colores son todos personalizados Buff Monster rosas. ¡Aquí no hay colores estándar! Pinté cuadrados de varios rosas en una hoja de papel y la envié por correo a la fábrica en China para que supieran exactamente lo que quería. La caja es una caja de cartón estándar, con una concha de almeja personalizada en el interior, diseñado principalmente para proteger la figura". Monstruo aficionado

    $861.00

  • Gold Vacuum Sealer Object Art by Ben Baller

    Ben Baller Objeto de arte: Selladora al vacío dorada, por Ben Baller

    Objeto de arte de selladora al vacío dorada de Ben Baller, edición limitada, pieza de colección de diseño del artista pop. Selladora al vacío de almacenamiento profundo dorada, edición limitada 2022, rara, objeto artístico, nueva en caja. Selladora al vacío dorada como lienzo para arte pop callejero y grafiti La intersección entre practicidad y lujo a menudo se presenta de formas inesperadas, y la selladora al vacío dorada de Ben Baller es un ejemplo paradigmático de esta fusión. Lanzada en edición limitada de 2022, esta selladora al vacío dorada de gran capacidad eleva un artículo doméstico común a la categoría de pieza de colección, encarnando la esencia del arte pop en su diseño y función. Con su superficie adornada con el icónico logotipo "BB", el objeto irradia exclusividad y refleja la búsqueda del coleccionista moderno por artículos únicos y de alta gama. El uso del oro por parte de Ben Baller, un material históricamente asociado con la riqueza y el estatus, tiende un puente entre la utilidad doméstica y el arte opulento. El acabado brillante no solo realza el atractivo visual de la selladora al vacío, sino que también rinde homenaje a la extravagancia del arte pop urbano, donde los objetos cotidianos se transforman en piezas de lujo. La inclusión de bolsas para envasar al vacío y un manual de instrucciones no disminuye su valor como obra de arte; al contrario, enfatiza la fusión de forma y función característica de los objetos de colección de diseño. En el ámbito del arte urbano, la envasadora al vacío simboliza la preservación de la naturaleza efímera del arte callejero. Así como el envasador protege y mantiene la calidad de los alimentos, el arte urbano busca capturar y preservar momentos de relevancia cultural, a menudo frente a la fugacidad y el cambio. Esta obra es testimonio del impacto perdurable del arte urbano y de la visión del artista de plasmar un instante en el tiempo con su estilo inconfundible. El papel de los objetos de arte funcionales en los movimientos de arte callejero contemporáneo Los movimientos contemporáneos de arte pop urbano y grafiti suelen explorar el diálogo entre el arte y la vida cotidiana, y la envasadora al vacío dorada de Ben Baller es una manifestación material de este discurso. Al tomar un electrodoméstico común y corriente y darle un acabado dorado, el artista desafía nuestra percepción de lo que constituye un objeto artístico. Esta obra difumina los límites entre lo práctico y lo estético, invitando al espectador a reconocer el potencial artístico en todas las formas de la materia. La elección de una envasadora al vacío, un dispositivo utilizado para conservar alimentos perecederos, resulta particularmente evocadora en el contexto del arte pop. Simboliza la conservación de los alimentos y el deseo de mantener la frescura de las ideas y el arte en un mundo en constante cambio. El electrodoméstico se convierte en una metáfora del papel del arte en la sociedad: evitar que la cultura se estanque y protegerla de la degradación del tiempo y la memoria. Además, la inclusión del logotipo "BB" de Ben Baller en el centro de la envasadora al vacío funciona como su firma, similar a las etiquetas que usan los grafiteros para marcar su obra en el paisaje urbano. El logotipo simboliza autenticidad y propiedad, a la vez que contribuye a la narrativa de que cada objeto cuenta una historia a través de su diseño y uso. Arte coleccionable en la era del pop callejero y la expresión del grafiti Como objeto de colección, la Selladora al Vacío Dorada fusiona el arte con la funcionalidad. Su condición de edición limitada garantiza que sea un dispositivo práctico y una valiosa pieza para coleccionistas que aprecian la convergencia entre el arte y los objetos cotidianos. Esta obra de arte refleja la creciente tendencia del Arte Pop Urbano y el Grafiti, donde las herramientas y objetos de la vida diaria se transforman en lienzos para la expresión creativa. La nueva selladora al vacío, al venir en su caja, evoca una expectación similar a la de desenvolver una obra de arte. Captura la emoción del momento de abrir una caja, que se ha convertido en un ritual de revelación en la era digital. Coleccionistas y amantes del arte adquieren no solo una herramienta de conservación, sino una muestra de la visión artística de Ben Baller: una visión que encapsula la energía cruda de la calle y la vibrante expresividad del arte pop. La Selladora al Vacío Dorada de Ben Baller es un brillante ejemplo del espíritu innovador que impulsa el Arte Pop Urbano y el Grafiti. Es un testimonio de la naturaleza cambiante del arte, donde la línea entre lo que es una obra de arte y lo que es un objeto se difumina constantemente. Este objeto artístico no solo rinde homenaje a la destreza creativa del artista, sino que también ilumina el camino para futuras iniciativas artísticas que buscan fusionar la funcionalidad con lo extraordinario.

    $186.00

  • Gold MC Supersized Art Toy by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Juguete artístico extragrande Gold MC de Ron English - POPaganda

    Juguete de vinilo de edición limitada Gold MC Supersized Grin, obra de arte coleccionable McSupersized del artista Ron English - POPaganda Modern Pop Artwork. Figura de acción de Ron English (POPAganda), edición limitada 2020, nueva en caja, firmada. Color dorado. Mide 20 cm (8 pulgadas) y está firmada por Ron English (POPAganda). La figura de vinilo de edición limitada Gold MC Supersized Grin ejemplifica el arte pop moderno, fusionando el arte urbano y el grafiti con el diseño coleccionable. Creada por el distinguido artista Ron English (POPAganda), esta pieza refleja su característica fusión de alta cultura y cultura callejera. Lanzada en 2020, cada una de estas figuras de edición limitada encarna la crítica de English a la industria de la comida rápida y el consumismo masivo. Con una altura de 20 cm, la Gold MC Supersized Grin brilla en un lujoso color dorado, ofreciendo un lustre metálico que captura y refracta la luz, dando vida a la figura. El acabado dorado es simbólico, aludiendo posiblemente a la idealización de las mascotas de las marcas y la mercantilización de la cultura de consumo. Esta pieza de colección forma parte de la colección SFBI (SuperFictionalBrandItems), que refleja el estilo artístico único de English, el cual invita a los espectadores a ver más allá de la superficie de los iconos cotidianos. Cada figura está autografiada por Ron English (POPAganda), añadiendo una dimensión personal a la obra y certificando su autenticidad. La firma transforma estos juguetes de vinilo, convirtiéndolos de meras réplicas en obras de arte únicas, y uniendo así los artículos producidos en masa con piezas irrepetibles. El personaje MC Supersized es un motivo recurrente en la obra de English, una figura con aspecto de payaso que es a la vez un homenaje lúdico y una crítica satírica a la influencia de las cadenas globales de comida rápida. La sonrisa exagerada es característica del estilo de English, invitando a los espectadores a cuestionar las implicaciones de la fachada de felicidad del consumismo. Los coleccionistas de la Edición Limitada Gold MC Supersized Grin no solo adquieren una pieza del legado artístico de Ron English-POPAganda; se conectan con un artefacto cultural que se sitúa en la intersección del arte y la crítica social. Como figura destacada del arte pop urbano y el grafiti, las creaciones de English siguen provocando reflexión y debate, difuminando las fronteras entre la imagen comercial y el comentario artístico.

    $283.00

  • Cultivate Ingenuity Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Serigrafía Cultivar Ingenio de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Cultiva la Ingeniosidad. Serigrafía impresa a mano sobre papel de bellas artes por el artista latino Ernesto Yerena Montejano - Obra de arte de edición limitada Hecho Con Ganas. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2017). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Cultivate Ingenuity es una magistral representación de la fusión entre el arte pop, el arte urbano y el grafiti, comisariada por el talentoso artista latino Ernesto Yerena Montejano. Creada bajo su marca "Hecho Con Ganas", la obra refleja su pasión por el arte y su compromiso con la expresión del orgullo cultural. La serigrafía manual es una técnica meticulosa que exige gran precisión y atención al detalle. Este proceso, en el que el artista aplica la tinta a través de una fina malla para crear la impresión, permite la fusión de colores vibrantes y detalles nítidos. La decisión de imprimir en papel de bellas artes realza aún más la rica textura y los detalles cromáticos de la obra, otorgándole una presencia exquisitamente táctil. Es un testimonio del compromiso de Yerena Montejano con la artesanía y la calidad. Las obras de edición limitada poseen un encanto de exclusividad, y con solo 200 piezas firmadas y numeradas, Cultivate Ingenuity se convierte en una pieza preciada para cualquier coleccionista o aficionado. El tamaño de la obra, 18x24 pulgadas, ofrece un amplio espacio para que la complejidad del diseño de Montejano resplandezca, convirtiéndola en una pieza central ideal para cualquier espacio. Las contribuciones de Ernesto Yerena Montejano al mundo del arte trascienden el lienzo. Como artista latino, sus obras a menudo se convierten en una voz de expresión cultural y una exploración de la identidad. «Cultivar la Ingeniosidad» no es solo una obra de arte; es una celebración del patrimonio, un homenaje a la resiliencia y una declaración audaz en el cambiante mundo del arte pop y urbano.

    $323.00

  • Triangle OG Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Mini Nugs Strawberry Cough Stoned Eye

    Compra Strawberry Cough Stoned Eye Mini Nug Limited Run Juguete de arte pintado y hecho a mano Obra de arte coleccionable de los artistas pop Nugg Life NY. Tributo a la planta con temática de cannabis/marihuana con coloridos acentos pintados a mano. Mini Nug mide entre 2,5 y 3 pulgadas de alto y está hecho a mano, pintado y ensamblado con un contenedor de entrega de la ciudad de Nueva York. Tirada limitada de 15 firmadas y numeradas.

    $112.00

  • Revenge Is A Dish Pig Ceramic Plate Art Object by Luke Chueh

    Luke Chueh Revenge Is A Dish Pig Ceramic Plate Objeto de arte de Luke Chueh

    La venganza es un plato - Impresión digital de pigmentos de edición limitada sobre plato de cerámica. Obra de arte del famoso artista callejero de graffiti Luke Chueh. Nacido en Filadelfia, pero criado en Fresno, Luke Chueh (pronunciado CHU) estudió diseño gráfico en la Universidad Politécnica Estatal de California, San Luis Obispo, donde obtuvo una licenciatura en Arte y Diseño. Posteriormente, trabajó para la compañía Ernie Ball como diseñador e ilustrador, donde creó varios diseños premiados y apareció en los anuarios de diseño de Communication Arts y Print Magazine.

    $244.00

  • Parasaurolophus Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield ahumado

    Compra Impresión de edición limitada de bellas artes con pigmento de archivo Smokey en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano Scott Listfield Modern Artwork. 2020 Edición limitada firmada y numerada de 50 obras de arte Tamaño 16x23

    $299.00

  • Gold Digital Scale Object Art by Ben Baller

    Ben Baller Objeto de arte digital a escala dorada de Ben Baller

    Objeto de arte digital en escala dorada de Ben Baller, edición limitada, pieza de colección de diseño de artista pop. Edición limitada 2022. Objeto de arte digital Golden Gram de escala rara. Nuevo en caja. Fusión artística en objetos cotidianos: la báscula digital dorada de Ben Baller En el dinámico mundo del arte pop urbano y el grafiti, la interacción entre forma y función adquiere un giro fascinante con la Báscula Digital Dorada de Ben Baller. Esta pieza de colección de edición limitada de 2022 infunde a un práctico instrumento el brillo del arte sublime, transformando lo cotidiano en magnífico. Ben Baller, conocido por sus diseños vanguardistas que fusionan la opulencia con la astucia urbana, desafía una vez más las convenciones con esta báscula dorada. A primera vista, la Báscula Digital Dorada es un emblema de lujo: un objeto funcional envuelto en el esplendor del oro, un metal que ha cautivado la imaginación humana durante milenios. Pero para el ojo experto, es un lienzo donde el espíritu rebelde del arte urbano se encuentra con la precisión de la tecnología digital. Representa una fusión perfecta entre la cultura pop contemporánea y el encanto ancestral del oro, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y amantes del arte. Esta singular obra de arte refleja la filosofía de Ben Baller: cada creación es un tema de conversación. La llamativa «B» no es solo una marca; es una declaración de identidad y la firma del artista. Su tamaño demuestra que, en nuestras manos, los objetos cotidianos pueden convertirse en expresiones personales. Báscula digital Gold: Una síntesis de arte, precisión y filosofía La báscula digital Baller's Gold es más que un instrumento de medición; es una metáfora del equilibrio en la búsqueda de una vida plena. La precisión de una báscula —una herramienta de medición— se yuxtapone con el valor inherente y la fluctuación del oro, creando una dualidad que alude al equilibrio entre practicidad y lujo. Esta dualidad es la esencia del arte pop urbano, que a menudo explora contrastes y contradicciones, presentándolos de una manera que invita a la reflexión y estimula visualmente. El diseño de la báscula encapsula una narrativa personal y universal a la vez. Su valor artístico reside en su atractivo estético y su capacidad para evocar una contemplación más profunda del valor, ya sea en términos de peso o importancia. Invita al usuario a considerar qué medimos y por qué, impulsando una reevaluación de aquello que consideramos valioso. En el ámbito del arte urbano, la báscula se convierte en un símbolo de la interacción del artista con el mundo: una herramienta para cuantificar, desafiar y subvertir. Es una representación física de la influencia del artista, que sopesa el impacto del arte en la sociedad. La Báscula Digital Dorada se presenta como una pieza de edición limitada, pero sus implicaciones son atemporales. Obra de arte coleccionable en forma de báscula digital dorada El atractivo del arte coleccionable reside a menudo en la historia que cuenta y la emoción que evoca. Con la Báscula Digital Dorada de Baller, la narrativa es rica y multifacética. Como pieza de edición limitada, habla de exclusividad y del deseo humano innato de poseer algo único. Pero también habla de innovación, de la audacia de reimaginar lo que puede ser un objeto de colección. En el contexto del Arte Pop Urbano, esta báscula es revolucionaria. Desafía el lienzo tradicional, adoptando en cambio la tecnología y los objetos cotidianos como vehículos de expresión artística. Es una invitación a ver nuestras herramientas diarias a través del prisma del arte, reconociendo el potencial de belleza y significado en todas las facetas de la vida. El carácter coleccionable de esta pieza se ve reforzado por su novedad, su estado impecable preservado en una caja. Esta presentación protege la obra y aumenta su mística, las historias por contar que aguardan una vez que se rompa el sello y se utilice la báscula. En conclusión, la Báscula Digital Dorada de Ben Baller tiende un puente entre el arte, la tecnología y la expresión personal. Es un brillante ejemplo de cómo el Arte Pop Urbano y el Grafiti siguen evolucionando, expandiendo los límites de dónde y cómo puede existir el arte. Esta pieza es un artefacto moderno, un testimonio de la era de la precisión digital fusionada con la búsqueda atemporal del arte. Es un objeto de colección que sopesa el valor de la innovación y el equilibrio del placer estético, invitándonos a encontrar el punto medio en el arte y en la vida.

    $186.00

  • Kikkosket Shoeuzi 75% Gun Art Sculpture by J-LDN x Sket-One

    Sket-One Kikkosket Shoeuzi 75% Gun Art Escultura de J-LDN x Sket-One

    Kikkosket Shoeuzi 75% Escultura de arte Uzi de poliresina fundida y pintada a mano, juguete de edición limitada. Obra de arte del artista Sket, uno de los más famosos del graffiti pop y la pintura callejera. Edición Kikkoman 2021 de 200 unidades, tamaño 75% (19 cm). Cada escultura de uzi incluye un sistema magnético Shoeuzi Magnafix de 4 piezas, caja, soporte de exhibición y guantes. Resina de polystone moldeada y pintada a mano. Nueva en caja. El artista internacional SketOne colabora con by j-ldn para presentar el exquisito y complejo KIKKOSKET 75% Shoeuzi. Elaborado artesanalmente con poliresina transparente teñida de marrón para imitar la apariencia de un líquido, este set incluye también un juego de palillos y una base para enrollar sushi.

    $651.00

  • Neo Ice Cream Canbot Canz Art Toy Figure by Sket- One x Czee13

    Sket-One Figura de juguete Neo Ice Cream Canbot Canz de Sket- One x Czee13

    Neo Ice Cream Canbot Canz Edición Limitada Juguete de Arte en Vinilo Coleccionable Obra de Arte de graffiti callejero Sket-One x Czee13. La edición de 2022 está limitada a 150 unidades; la pintura gotea imitando el chocolate, la vainilla y la fresa derretidas. La figura rinde homenaje al clásico helado napolitano. El encanto del helado Neo Canbot Canz de Sket-One y Czee13 El Neo Ice Cream Canbot Canz, una figura coleccionable de vinilo de edición limitada, es la deliciosa creación de los aclamados artistas de graffiti urbano Sket-One y Czee13. Limitada a tan solo 150 piezas, esta pieza de colección de 2022 destaca inmediatamente en el panorama del arte pop urbano y el graffiti por su diseño innovador y su homenaje al clásico helado napolitano. La figura está ingeniosamente concebida, con gotas de pintura que representan el chocolate, la vainilla y la fresa derretidos, capturando la esencia del helado de una manera visualmente impactante y entrañable. Esta colaboración entre Sket-One y Czee13 celebra los estilos característicos de ambos artistas, fusionando la estética gráfica y audaz de Sket-One con la habilidad de Czee13 para la creación de personajes. El Canbot Canz se ha convertido en un lienzo para esta fusión artística, transformando una simple figura de vinilo en una obra de arte que resuena con la vitalidad del arte urbano y el atractivo de los coleccionables de la cultura pop. Innovación artística en el diseño del bote de helado Neo Ice Cream Canbot Canz El Canbot Canz Neo Ice Cream no es solo un juguete; es toda una declaración en el mundo de los juguetes de diseño artístico, que refleja el espíritu lúdico y a la vez vanguardista de sus creadores. La predilección de Sket-One por reimaginar objetos cotidianos con un toque inspirado en el grafiti se hace evidente en el expresivo rostro del Canbot Canz y en el motivo de pintura goteando, un guiño tanto literal como figurativo a la fluidez y la naturaleza siempre cambiante del arte urbano. Por su parte, la maestría de Czee13 garantiza que cada Canbot Canz sea más que una simple figura: una pieza de arte única con su propia personalidad e historia. La elección de evocar el helado napolitano es particularmente inspirada, conectando con una nostalgia colectiva a la vez que celebra la diversidad y la armonía de los diferentes sabores: una sutil metáfora del crisol de culturas que a menudo representa el arte urbano. La figura es un artefacto contemporáneo dentro del género, que encapsula la creatividad e innovación que impulsan el movimiento del arte pop urbano y el grafiti. La contribución de Czee13 y Sket-One al movimiento del arte callejero La colaboración entre Czee13 y Sket-One en la creación del Canbot Canz Neo Ice Cream es una muestra del dinamismo y la colaboración propios del arte urbano. Ambos artistas aportan sus perspectivas únicas, dando como resultado una pieza de colección que trasciende la suma de sus partes. Su capacidad para trabajar en armonía, manteniendo su integridad artística, convierte al Canbot Canz en una obra exitosa y un hito en la evolución del arte urbano hacia nuevas formas y medios. Esta edición limitada del Canbot Canz fusiona la naturaleza a menudo efímera del arte urbano con la permanencia que anhelan los coleccionistas. Es una pieza concebida para ser exhibida y atesorada, que ofrece a los entusiastas la alegría del arte urbano en un formato que puede disfrutarse en la comodidad del propio hogar. En conclusión, el Neo Ice Cream Canbot Canz es una deliciosa fusión del talento artístico de Sket-One y Czee13, un juguete de vinilo que destaca en el mundo del arte urbano pop y el grafiti. De edición limitada pero con un atractivo ilimitado, esta pieza de colección es un testimonio de la naturaleza cambiante del arte y del encanto perdurable de la colaboración en la comunidad del arte urbano. Es un recordatorio lúdico de la alegría que el arte puede aportar a nuestras vidas, uniendo el paisaje urbano con la colección personal.

    $231.00

  • Pizza Time! Giclee Print by Iam8bit

    Other Artists ¡Hora de pizza! Impresión giclée de Iam8bit

    ¡Hora de la pizza! Impresión giclée de edición limitada sobre papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Iam8bit.

    $103.00

  • McTripping Blotter Paper Archival Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Impresión de archivo en papel secante McTripping de Ron English - POPaganda

    McTripping Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Ron English- POPaganda cultura pop LSD artwork. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $529.00

  • Venta -15% Paint Mug With Brushes Original Ceramic Sculpture by Joshua Vides

    Joshua Vides Taza de pintura con pinceles. Escultura original de cerámica de Joshua Vides.

    Taza de pintura con pinceles. Escultura original de cerámica pintada a mano por Joshua Vides. Serie Sueños Rotos. Obra de arte del artista callejero de graffiti. Escultura original hecha a mano y firmada en 2023. Obra única de cerámica y pintura acrílica. Tamaño: 4x7. Taza en blanco y negro mate con rotulador, lápiz y bolígrafo. Taza de pintura con pinceles de Joshua Vides: Ilusión escultórica en el arte pop callejero y el grafiti «Taza de pintura con pinceles» es una escultura cerámica original pintada a mano en 2023 por el artista de graffiti e innovador visual Joshua Vides. Creada como parte de su serie «Sueños rotos», esta obra única mide 10 x 18 cm y está compuesta de cerámica y pintura acrílica. La pieza representa una taza de café blanca con el característico estilo gráfico de dibujos animados en blanco y negro de Vides, llena de herramientas de creación hiperestilizadas: un lápiz amarillo, un rotulador y un bolígrafo negro. La escultura plasma una escena de estudio en forma física, utilizando materiales artesanales para simular objetos que suelen ser desechables, de uso inmediato y que a menudo pasan desapercibidos. Lo que distingue a esta pieza no es solo su precisión visual, sino su subversión conceptual: transforma algo utilitario en un emblema escultórico de la práctica artística y la parodia cultural dentro del contexto del arte pop urbano y el graffiti. La taza presenta un llamativo patrón de semitonos al estilo cómic y un bocadillo con la inscripción «MATTE BLACK», estilizado en letras mayúsculas que hacen referencia a la estética del arte pop y la publicidad de la era de la imprenta. Las gotas negras en el borde de la taza están meticulosamente pintadas para imitar el derrame de tinta real, pero están fijadas en el esmalte. Cada herramienta dentro de la taza está permanentemente unida, sin posibilidad de extracción, convirtiendo los instrumentos de dibujo cotidianos en elementos de una ilusión elaborada. Las superficies están cubiertas de salpicaduras y marcas de desgaste, evocando la energía cruda de un taller de dibujo, a la vez que están completamente esculpidas y selladas en cerámica. Vides juega con la textura, el contraste y la asociación cultural, creando una escultura que es a la vez lúdica y transgresora. Transformación de materiales y gesto estático Joshua Vides es conocido por transformar objetos y entornos reales en audaces representaciones en blanco y negro que imitan bocetos o acetatos de animación primitiva. «Taza de pintura con pinceles» continúa esta práctica, pero en una escala compacta y sumamente íntima. La taza y su contenido simulan los vestigios del trabajo creativo, pero se recontextualizan como objetos permanentes. Esta transformación de lo efímero a lo coleccionable subraya la tensión entre proceso y presentación, temas centrales en la obra escultórica de Vides. El patrón de semitonos y los elementos cómicos hacen un guiño a las tradiciones del arte pop, reinterpretados desde una perspectiva influenciada por el grafiti. Las herramientas dentro de la taza están exageradas en tamaño y forma, creando una ligera distorsión que aporta humor y estilización a la pieza. Si bien cada objeto parece familiar, la presentación en conjunto los convierte en una declaración visual sobre la repetición, el esfuerzo y el valor en el proceso creativo. Joshua Vides y el lenguaje de la cultura de los objetos urbanos Vides se ha convertido en una figura clave en el diálogo entre las bellas artes, la moda y la cultura del grafiti, conocido por su estética nítida y su coherencia temática. Su serie «Shattered Dreams» amplía su exploración del trabajo artístico y la identidad comercial, integrando la crítica en formas engañosamente simples. «Paint Mug With Brushes» traslada esta indagación a una escala doméstica y personal. La superficie cerámica, generalmente asociada a la artesanía funcional, se reinventa aquí como un medio escultórico para la metáfora visual. Esta escultura no trata sobre la función, sino sobre el significado, sobre lo que significa crear y las herramientas que utilizamos para ello. El bocadillo que contiene la frase «MATTE BLACK» también funciona como un código cultural, aludiendo tanto a la estética literal de la escultura como a la obsesión contemporánea por las marcas y las ediciones limitadas. En manos de Vides, la taza no es solo un recipiente, sino un comentario sobre el gusto, las tendencias y la voz artística. Refleja una mezcla de ironía del cómic, práctica callejera y conceptualismo pop que define el Street Pop Art y el Graffiti en su máxima expresión. Taza de pintura con pinceles como icono del proceso y símbolo personal Esta escultura es más que un objeto: es un símbolo del mundo interior y exterior del artista, donde las herramientas se convierten en trofeos y las marcas de uso en elementos de estilo. «Taza de pintura con pinceles» es una celebración visual de la imperfección, el proceso y la persistencia. Captura una escena cotidiana y silenciosa —el vaso de bolígrafos del artista— y la vuelve permanente, elevada e impregnada de sátira. Joshua Vides transforma lo mundano en iconografía, inspirándose en el mismo instinto que impulsa el arte callejero: marcar las herramientas, dejar huella, contar una historia con trazos audaces. Dentro del amplio mundo del arte pop callejero y el grafiti, «Taza de pintura con pinceles» funciona como un altar en miniatura a la creatividad misma. Es limpia y a la vez desordenada, lúdica y a la vez cargada de significado, esculpida y a la vez esbozada. Al congelar el momento en que nace el arte —el gesto de tomar el bolígrafo, el contacto con el pincel— Vides ofrece una representación estática de la energía creativa. Es a la vez una reliquia de estudio y un artefacto cultural, y su mensaje es simple pero poderoso: incluso las herramientas más pequeñas pueden tener la voz más fuerte.

    $1,782.00 $1,515.00

  • War & Peace Silkscreen Print by SSUR- Ruslan Karablin

    SSUR- Ruslan Karablin Serigrafía Guerra y paz de SSUR- Ruslan Karablin

    Guerra y Paz, serigrafía de edición limitada a 3 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por SSUR - Ruslan Karablin. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Serigrafía de edición limitada a 50 ejemplares. Firmada y numerada con el logotipo en relieve en la esquina inferior.

    $323.00

  • Rubus Green Silkscreen Print by Violeta Hernandez

    Violeta Hernandez Serigrafía Verde Rubus de Violeta Hernandez

    Rubus - Serigrafía de edición limitada de 6 colores, impresa a mano en verde, sobre papel Canson Guarro Superalfa Fine Art de 250 g/m², por Violeta Hernández. Arte callejero poco común. Famosa artista de arte pop. Serigrafía de 6 colores, firmada y numerada, impresa en papel Canson Guarro Superalfa Fine Art de 250 g/m². Tamaño: 45 x 45 cm. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 50 ejemplares.

    $243.00

  • Finger Lickin' Gold Silkscreen Print by Aelhra

    Aelhra Serigrafía dorada para chuparse los dedos de Aelhra

    Finger Lickin' - Edición limitada dorada, impresión serigráfica monocolor hecha a mano sobre papel de bellas artes por Aelhra, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2014 Edición limitada de 5 ejemplares firmados y numerados. Tamaño de la obra: 17,5 x 23,5 pulgadas. #4/5

    $256.00

  • Sketracha Sriracha 8 Solid Dunny Art Toy by Sket-One

    Sket-One Sketracha Sriracha 8 Solid Dunny Art Juguete de Sket-One

    Sketracha Sriracha 8 Solid Dunny Dunny Edición Limitada Kidrobot Juguete de Arte de Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista Sket-One. Edición limitada 2016. Tamaño: 8 pulgadas de alto. Lanzamiento del Día de San Valentín

    $285.00

  • Nobody Loves You Birthday Vinyl Art Toy by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Nadie te quiere, juguete de vinilo de cumpleaños de Joan Cornellà

    Figura coleccionable de edición limitada "Nobody Loves You" de Joan Cornellà. Obra de arte del artista callejero de graffiti pop. Edición limitada 2024. Tamaño: 3 x 8,3 cm. Nueva en caja. Figura de vinilo con estampado de pies. Escultura de juguete de alta calidad. Niña con vestido rosa y pastel de cumpleaños con la frase: Nadie te quiere. La provocativa visión de Joan Cornellà: El juguete de arte en vinilo "Nadie te quiere" Joan Cornellà, artista barcelonés conocido por sus inquietantes y a la vez humorísticas ilustraciones, se ha adentrado en el mundo tridimensional con su figura de vinilo «Nobody Loves You». Esta escultura de edición limitada captura la esencia del estilo característico de Cornellà, que a menudo yuxtapone una estética alegre y colorida con temas oscuros y satíricos. La figura de vinilo «Nobody Loves You», que representa a una niña con un vestido rosa sosteniendo una tarta de cumpleaños con la inscripción «Nobody Loves You», es un ejemplo clásico del enfoque artístico de Cornellà, que fusiona la sensibilidad pop con la crudeza del arte urbano. Analizando las capas de sátira en la obra de Cornellà Esta obra de Joan Cornellà está impregnada de ironía. La alegría superficial de una celebración de cumpleaños se ve socavada por el mensaje desolador del pastel, un crudo recordatorio de la soledad y el aislamiento que pueden acompañar a los hitos personales. La sonrisa inocente y aparentemente ajena de la niña contrasta marcadamente con el mensaje, creando una disonancia a la vez humorística e inquietante. Esta tensión es un sello distintivo de la obra de Cornellà y refleja su habilidad para utilizar el formato del arte pop urbano para explorar temas emocionales y sociales complejos. El carácter coleccionable de la pieza, con su edición limitada, sello de autenticidad y certificado de autenticidad, añade también una reflexión sobre la mercantilización del arte y las emociones. La influencia de Cornellà en el arte pop callejero y la cultura coleccionable Joan Cornellà se ha convertido en una figura influyente en la intersección del arte pop urbano, el grafiti y la floreciente cultura de los juguetes de arte. Sus figuras de vinilo, que suelen agotarse rápidamente debido a su carácter de edición limitada, son apreciadas no solo por su valor estético y coleccionable, sino también por su incisivo comentario social. El juguete "Nobody Loves You" es un excelente ejemplo de cómo la obra de Cornellà ha trascendido el lienzo y el papel tradicionales, cobrando nueva vida en el mundo del arte tridimensional. Estas figuras no solo sirven como decoración para el hogar o la oficina, sino también como temas de conversación que desafían a los espectadores a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la dinámica social. La obra de Joan Cornellà, especialmente piezas como el juguete de vinilo "Nobody Loves You", continúa expandiendo los límites del arte pop y el arte urbano. Desafían a los espectadores a cuestionar sus percepciones de normalidad y felicidad en la sociedad contemporánea. Como objetos de colección, estos juguetes representan una fusión única de bellas artes y cultura urbana, un testimonio de la versatilidad y la perdurable relevancia de la visión artística de Cornellà.

    $1,236.00

  • Ice Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Mini Nugs Strawberry Cough Stoned Eye

    Compra Strawberry Cough Stoned Eye Mini Nug Limited Run Juguete de arte pintado y hecho a mano Obra de arte coleccionable de los artistas pop Nugg Life NY. Tributo a la planta con temática de cannabis/marihuana con coloridos acentos pintados a mano. Mini Nug mide entre 2,5 y 3 pulgadas de alto y está hecho a mano, pintado y ensamblado con un contenedor de entrega de la ciudad de Nueva York. Tirada limitada de 15 firmadas y numeradas.

    $112.00

  • The Showroom NYC MC Supersized Mono Grey Art Toy by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda The Showroom NYC MC Supersized Mono Grey Art Toy de Ron English- POPaganda

    The Showroom NYC MC Supersized- Mono Grey Grin Edición Limitada Juguete de Arte en Vinilo McSupersized Obra de Arte Coleccionable del artista de graffiti callejero Ron English- POPaganda. Ron English - POPaganda X The Showroom NYC MC Supersized (Mono Grey), 2004. Vinilo fundido pintado. 24,1 x 20,3 cm (9-1/2 x 8 pulgadas). Edición limitada de 100 unidades. Producido por The Showroom NYC, Nueva York. Según la página web de Ron, "MC Supersized fue una apropiación indebida por parte de English de la mascota de una popular cadena de comida rápida. Desde entonces, MC Supersized se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Ron, apareciendo en sus pinturas, vallas publicitarias y en el exitoso documental Supersize Me." The Showroom NYC era el espacio de exhibición de Toy Tokyo. Fueron los primeros en lanzar el icónico personaje de Ron en formato tridimensional. Tres de las cuatro combinaciones de colores se ofrecen en Heritage por primera vez. Este personaje ha sido producido por más de una docena de compañías en todos los tamaños y materiales imaginables desde 2004, pero estas son las ediciones limitadas más importantes. Si buscas la tarjeta de novato de Mickey Mantle de uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo, esta es la tuya. -Dov Kelemer

    $620.00

  • Big Boy Two Legends One Serigraph Print by Risk Rock x Seen UA

    Risk Rock Impresión de serigrafía Big Boy Two Legends One de Risk Rock x Seen UA

    Big Boy Two Legends One Print Edición Limitada Serigrafía Impresa a Mano en Papel Artístico Grueso por Risk x Seen Graffiti Street Artist Arte Pop Moderno. Las leyendas del graffiti y mejores amigos colaboran de nuevo en esta impresión de 2019. 18 x 24 pulgadas - Edición de 50 - Firmada por Risk y Seen.

    $352.00

  • Finish Your Breakfast Serial Box 001 Archival Print by Naturel- Lawrence Atoigue

    Naturel- Lawrence Atoigue Termina tu desayuno Serial Box 001 Archival Print por Naturel- Lawrence Atoigue

    Termina tu desayuno - Caja serial 001 Impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo en cartulina satinada de 16 puntos con inserto de espuma de poliestireno del artista urbano de arte pop Naturel. Edición limitada firmada de 2022 (250 ejemplares) - Caja de 30,5 x 20,3 x 10,2 cm. «Termina tu desayuno», objetos de arte en caja serializados de Naturel - Lawrence Atoigue Celebrando el arte pop callejero con la caja serial "Finish Your Breakfast" 001 de Naturel La caja serializada "Finish Your Breakfast" 001 es un testimonio de la innovadora fusión entre la cultura pop y las bellas artes, tal como la concibió el artista pop urbano Naturel, Lawrence Atoigue. En 2022, presentó esta edición limitada de una impresión artística de pigmentos de archivo, exquisitamente presentada en cartulina satinada de 16 puntos con un inserto de espuma de poliestireno, todo ello dentro de una caja de 30,5 x 20,3 x 10,2 cm. Esta edición de colección, firmada y limitada a 250 piezas, encapsula el espíritu del arte pop callejero y el grafiti, transformando un objeto cotidiano en un lienzo para la expresión artística. La visión de Naturel sobre el arte pop y la estética urbana El enfoque artístico de Naturel se caracteriza por un estilo distintivo que fusiona patrones geométricos definidos con formas fluidas, una paleta de colores vibrante y matizada, y una temática que tiende un puente entre la iconografía cultural y la crítica contemporánea. Su caja serial "Finish Your Breakfast" 001 no es la excepción. Esta caja es una obra de arte que presenta una representación estilizada del legendario Michael Jordan, plasmada con la dinámica angular y los audaces contrastes de color que caracterizan el estilo de Naturel. Al emplear el lenguaje del arte pop dentro de una estética inspirada en el arte urbano, Naturel ha creado una pieza que es a la vez un homenaje y una obra de arte independiente. Significado e impacto de "Finish Your Breakfast" en el coleccionismo de arte. El impacto de la caja serializada "Finish Your Breakfast" 001 de Naturel trasciende su atractivo visual, apelando a la nostalgia de los objetos deportivos y elevándola mediante una sensibilidad artística refinada. La caja y la obra que contiene dialogan con el legado de Michael Jordan, no solo como leyenda del deporte, sino como ícono cultural, integrando esta figura en el discurso del arte pop urbano y el grafiti. Su carácter de edición limitada, junto con la firma del artista, subraya su valor como objeto de colección, atrayendo a entusiastas del arte, el baloncesto y sus intersecciones. Atractivo para los coleccionistas e integración en el mercado del arte El atractivo de la Caja Serial 001 "Finish Your Breakfast" reside en su capacidad de conectar con coleccionistas diversos, desde apasionados del arte urbano hasta amantes del deporte y la cultura pop. La decisión de Naturel de incorporar elementos del arte callejero en un objeto tridimensional redefine los límites de lo que se considera arte pop urbano, ampliando así el alcance de este género en el mercado del arte. Como pieza de colección, la Caja Serial 001 no es solo un recuerdo, sino una obra que refleja la evolución del coleccionismo de arte y el creciente reconocimiento del lugar que ocupa el arte pop urbano en el panteón de las bellas artes. En resumen, la Caja Serial 001 "Finish Your Breakfast" de Naturel celebra la versatilidad del arte pop urbano y su influencia perdurable en la cultura popular y el delicado panorama artístico. Es un homenaje a una época, a un atleta y a un movimiento artístico que sigue inspirando y cautivando al público de todo el mundo. A través de obras como esta, el trabajo de Naturel continúa desafiando y redefiniendo los límites del arte contemporáneo.

    $231.00

  • Neon MC Supersized Grin Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Neon MC Supersized Grin Art Toy de Ron English

    Neon MC Supersized Grin Edición Limitada Juguete de Vinilo Coleccionable Obra de Arte del artista de graffiti callejero Ron English- POPaganda. Neon MC Supersized Grin' de Ron English - POPaganda, 2020. Colaboración con el fabricante de juguetes Made by Monsters. Figura coleccionable de vinilo blando de 25,4 x 17,8 x 12,7 cm. Edición limitada con color exclusivo de NTWRK.

    $352.00

  • Melty Misfit Eye Drip- Purple/Blue Spray Paint Can by Buff Monster

    Buff Monster Melty Misfit Eye Drip - Lata de pintura en aerosol morada/azul de Buff Monster

    Melty Misfit Eye Drip - Escultura de lata de pintura en aerosol HPM púrpura/azul, obra de arte del icónico artista moderno de la cultura pop Buff Monster. 2 2022 Edición limitada firmada de 75 HPM Serigrafía y pintura en aerosol HPM Decorado a mano Cada uno único en caja serigrafiada, exhibido con caja. El proceso creativo de Buff Monster La escultura "Melty Misfit Eye Drip", una lata de pintura en aerosol morada y azul de HPM, es una pieza vibrante y sugerente del icónico artista de la cultura pop moderna, Buff Monster. Conocido por su estilo característico que abarca una paleta de tonos pastel y una mezcla única de influencias del arte pop urbano, el grafiti y la cultura japonesa, las obras de Buff Monster son inconfundibles. Esta creación en particular, parte de una edición limitada y firmada de 75 ejemplares, es un testimonio de la visión creativa del artista y del espíritu innovador del arte urbano. "Melty Misfit Eye Drip" de Buff Monster, en morado y azul, es una obra intervenida a mano que desafía los límites tradicionales del arte urbano. Cada lata está meticulosamente pintada con aerosol y serigrafiada a mano, lo que garantiza que cada pieza de la serie sea única. La dedicación del artista a su oficio se evidencia en los intrincados detalles y la precisión de las serigrafías. Su elección de tonalidades púrpuras y azules para esta serie evoca una sensación de lo místico y lo fantástico, dos elementos que se encuentran a menudo en su obra. Simbolismo en "Drip de ojo desintegrado y derretido" La imagen del ojo derritiéndose es un tema recurrente en la obra de Buff Monster, que simboliza la naturaleza fluida y cambiante de la vida y la percepción. El motivo del goteo recuerda a los relojes derretidos de las pinturas surrealistas de Salvador Dalí, sugiriendo una distorsión del tiempo y la realidad. En el arte del grafiti, este motivo resuena con la naturaleza efímera del paisaje urbano, donde el arte se crea y se recrea constantemente. Resonancia cultural y capacidad de colección La serie «Melty Misfit Eye Drip» refleja el espíritu «hazlo tú mismo» de la cultura del arte urbano, donde los artistas controlan los medios de producción y distribución. La inclusión de una caja serigrafiada con cada escultura en lata de aerosol subraya el enfoque integral de Buff Monster hacia su arte, considerando tanto la pieza en sí como su presentación y conservación. La caja cumple una función tanto práctica como estética, aumentando el valor de colección de la pieza y reafirmando su estatus como obra de arte de alta calidad dentro del ámbito del arte pop urbano. La influencia de Buff Monster en el arte moderno Buff Monster ha tenido un impacto significativo en la escena del arte contemporáneo, particularmente en los géneros del arte pop urbano y el grafiti. Sus obras se caracterizan por el uso audaz del color, sus temas lúdicos y provocativos, y la perfecta fusión de técnicas de arte urbano con prácticas artísticas convencionales. La escultura "Melty Misfit Eye Drip" de HPM en tonos morados y azules es un ejemplo perfecto de cómo Buff Monster continúa innovando en su medio, expandiendo los límites de lo posible en el ámbito del coleccionismo artístico. Esta escultura, realizada con una lata de pintura en aerosol HPM en tonos morados y azules, captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti. Cada pieza, intervenida a mano, expresa de manera única la visión artística de Buff Monster, encarnando el poder transformador del arte y su capacidad para desafiar y redefinir las normas culturales. Esta serie refleja el dominio del artista sobre su medio y su influencia significativa en la evolución del arte moderno.

    $541.00

Food & Eating Street Pop Art & Graffiti Artwork

Motivos culinarios en el arte pop callejero y el grafiti

La comida y el acto de comer, experiencias universales intrínsecas a la existencia humana, han sido durante mucho tiempo una rica fuente de inspiración para los artistas, quienes capturan el espíritu social y cultural de su época. En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, estos motivos cobran nueva vida, reflejando lo cotidiano y lo festivo a través de colores vibrantes, formas exageradas y el comentario inherente a estas expresiones artísticas. Esta representación artística de la comida no solo estimula los sentidos, sino que también simboliza diversos aspectos de la cultura, la economía y la dinámica social. La iconografía alimentaria en el arte pop urbano suele magnificarse hasta proporciones hiperbólicas, reflejando la cultura consumista y la producción masiva de alimentos en la sociedad contemporánea. En este contexto, los artistas pueden emplear paletas de colores brillantes y llamativas, así como representaciones a gran escala, para imitar la sobrecarga de información sensorial en la publicidad y los medios de comunicación. El grafiti, tradicionalmente rebelde y provocador, puede transformar la comida en un símbolo del consumo social o en una herramienta de crítica, abordando temas como la cultura de la comida rápida, el hambre mundial o la mercantilización de los recursos naturales. Dado que el arte pop urbano y el grafiti suelen manifestarse en espacios públicos, la representación de la comida y el acto de comer en estos géneros también establece una conexión directa con la comunidad. Estas obras pueden convertirse en puntos de encuentro, donde el tema familiar de la comida invita a los espectadores a interactuar con el arte. Las reacciones que suscitan abarcan desde el hambre y el humor hasta la reflexión sobre sus hábitos alimenticios y el origen de los alimentos.

Representación artística de la comida en paisajes urbanos

El grafiti relacionado con la comida se integra al tejido visual y cultural de la ciudad, donde el arte callejero es tan esencial para el entorno como los edificios y el bullicio de la gente. Los artistas pueden tomar un elemento común de la gastronomía urbana —como una porción de pizza o un perrito caliente— y elevarlo a un estatus simbólico, encapsulando la esencia de la escena culinaria de una ciudad. Estas representaciones pueden volverse tan icónicas que no solo representan preferencias culinarias, sino que también definen la identidad del lugar. La versatilidad de la comida como tema permite a los artistas transitar de lo literal a lo simbólico, utilizándola para comunicar mensajes sobre el consumo, el desperdicio y la condición humana. En algunos casos, la comida en el arte callejero sirve como un conmovedor recordatorio de las desigualdades en riqueza y acceso a los recursos, con opulentas representaciones de comida pintadas en zonas de pobreza, creando un marcado contraste visual con la realidad de quienes pasan por allí. Además, la naturaleza interactiva del arte callejero pop permite que las obras relacionadas con la comida no solo se vean, sino que también se utilicen para entablar un diálogo con el público. Estas piezas pueden convertirse en telones de fondo para reuniones sociales, escenarios para artes escénicas o lienzos para la participación comunitaria, donde el arte evoluciona con las aportaciones del público.

Impacto y evolución del arte callejero con temática gastronómica

El impacto del arte urbano pop y el grafiti con temática gastronómica es multifacético, resonando en el observador a nivel personal y social. Una persona puede ver un mural de una mesa repleta de frutas y recordar reuniones familiares. Al mismo tiempo, otra podría interpretarlo como un comentario sobre la abundancia agrícola o una sutil crítica al consumismo excesivo. Tal es el poder de la comida en el arte: habla un lenguaje íntimo y universal, personal y público. A medida que el arte urbano pop y el grafiti evolucionan, también lo hace la representación de la comida dentro de estos géneros. Lo que comenzó como simples grafitis o plantillas se ha convertido en instalaciones complejas y provocadoras. Los artistas han empezado a incorporar alimentos reales en sus obras, difuminando las fronteras entre las artes culinarias y visuales e invitando a una interacción experiencial con el espectador que puede ser tan breve como la comida misma. La comida y el acto de comer no son meros temas para el arte urbano pop y el grafiti; son vehículos para la expresión, la reflexión y, a veces, la revolución. Estas representaciones pueden reconfortar o confrontar, reflejando la complejidad de nuestra relación con la comida. A través de estas vibrantes expresiones artísticas, la comida no es solo sustento, sino símbolo, declaración y lenguaje compartido en el paisaje urbano. Ya sea para provocar la reflexión, evocar nostalgia o criticar la sociedad, la representación de la comida en el arte callejero es tan variada y rica como las tradiciones culinarias que la inspiran.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta