Impresión artística en tipografía
-
Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey
El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.
$26,253.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica Swan Nurse de Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica "La enfermera cisne" de Camille Rose Garcia. Edición limitada a un color sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo grafiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de un espeluznante monstruo cisne estilizado vestido de enfermera. Impresión tipográfica «La enfermera cisne» de Camille Rose Garcia La serigrafía «La enfermera cisne» de Camille Rose Garcia es una obra inquietantemente caprichosa que combina el surrealismo con la estética audaz y provocativa del arte pop urbano. Lanzada en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de arte de 20x25 cm está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares, lo que resalta la calidad artesanal de la impresión. La imagen presenta un cisne estilizado, grotescamente reimaginado como una enfermera siniestra, con rasgos exagerados, toques góticos y un traje con pajarita. Firmada y numerada en una edición limitada de 100 ejemplares, esta serigrafía ejemplifica la habilidad de Garcia para crear narrativas profundamente cautivadoras a través de su singular visión artística. Camille Rose Garcia: Una visionaria del surrealismo pop Camille Rose Garcia es reconocida por su habilidad para fusionar temas oscuros con imágenes lúdicas, creando obras que invitan tanto a la curiosidad como a la introspección. Nacida en 1970 en Los Ángeles, su obra se inspira en dibujos animados clásicos, literatura distópica y movimientos artísticos surrealistas. A través de su estilo distintivo, Garcia suele criticar el consumismo, la degradación ambiental y las construcciones sociales, utilizando personajes fantásticos y escenarios oníricos para presentar su crítica. «La enfermera cisne» es un ejemplo impactante de la maestría narrativa de Garcia. El cisne, a menudo asociado con la elegancia y la belleza, se transforma aquí en una figura macabra con rasgos afilados, proporciones exageradas y una mirada amenazante. El traje de enfermera, con su gorro adornado con una cruz médica, añade una inquietante capa de ambigüedad a la obra, invitando al espectador a cuestionar su narrativa. Esta yuxtaposición de inocencia y amenaza es un sello distintivo de la obra de Garcia, que enfatiza su capacidad para desafiar las interpretaciones tradicionales de la belleza y la moralidad. La artesanía de la impresión tipográfica La técnica de impresión tipográfica empleada en «La niñera cisne» aporta una riqueza táctil y un encanto vintage a la obra. Al presionar la tinta sobre los bordes irregulares del papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m², este método tradicional crea un acabado texturizado y en relieve que realza los intrincados detalles de la ilustración. La paleta monocromática, en tinta negra intensa, amplifica los marcados contrastes y el dramático trazo, permitiendo que la inquietante expresión del cisne domine la composición. La elección del papel irregular añade un toque artesanal a la impresión, conectándola aún más con las tradiciones hechas a mano del arte pop urbano. Este énfasis en la artesanía se alinea con la filosofía de García de elevar sus creaciones fantásticas a obras de arte atemporales que fusionan técnicas clásicas con temas modernos. La enfermera cisne como declaración de arte pop callejero La Enfermera Cisne es una impactante representación del Arte Pop Urbano, que utiliza un personaje surrealista y ligeramente grotesco para transmitir temas de transformación, autoridad y lo siniestro. Al reimaginar el cisne —símbolo de gracia y pureza— como una enfermera inquietante, García subvierte las expectativas, sumergiendo al espectador en un mundo donde la belleza y la amenaza coexisten. La estética lúdica a la vez que perturbadora de la obra es un sello distintivo de la capacidad del Arte Pop Urbano para conectar con el público y provocar la reflexión. Esta lámina de edición limitada no es solo una obra de arte; es una creación rica en narrativa que invita al espectador a explorar sus múltiples significados. Su tamaño de 8x10 pulgadas y su tirada exclusiva de 100 ejemplares la convierten en una pieza de colección ideal para los admiradores de la obra de Camille Rose García y para quienes aprecian la intersección entre las bellas artes y la crítica urbana. La Enfermera Cisne ejemplifica la maestría de García al combinar técnica, narrativa e impacto visual, consolidándose como una pieza destacada del Arte Pop Urbano contemporáneo.
$97.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Caballero Señor Letterpress Print por Dan Christofferson- Beeteeth
Gentleman Lord, impresión tipográfica de edición limitada de 6 colores realizada a mano sobre papel de bellas artes por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Fotografía de 9x12 pulgadas, firmada y numerada en 2013
$82.00
-
Mr André Saraiva Chateau Paris Pink AP Letterpress Print by Mr André Saraiva
Chateau Paris Pink Letterpress AP Artist Proof Print by Mr André Saraiva Limited Edition 1-Color on 100# Cover Neenah Classic Crest Natural White Fine Art Paper Graffiti Street Pop Artwork. AP Artist Proof 2023 Signed & Marked PP Limited Edition Artwork Size 16x20 Letterpress Print Mr. André Saraiva Chateau Paris Pink Letterpress AP Artist Proof 2023 The 2023 Chateau Paris Pink AP Artist Proof by Mr. André Saraiva captures the whimsical energy and romantic mischief that define his place within Street Pop Art & Graffiti Artwork. Produced as a one-color letterpress print on 100# Neenah Classic Crest Natural White fine art paper, this 16 x 20 inch edition was signed and marked as an AP, denoting its status outside the standard numbered run. Artist Proofs hold particular importance in printmaking as they reflect the earliest impressions pulled for the artist’s review, making them especially desirable to collectors who seek artworks with a direct connection to the creative process. Visual Style and Iconic Characters This print features Saraiva’s instantly recognizable stick-figure characters dancing across the page in soft pink linework. Their wide, toothy grins, crossed-out eyes, and loose, jubilant movements express the carefree, flirtatious spirit that has defined his signature character, Mr. A, since his early graffiti appearances in Paris during the 1990s. The top-hatted figure paired with a flowing-haired partner reinforces the playful narrative of nightlife, celebration, and romantic spontaneity. Scattered stars, hearts, and motion lines energize the composition, giving the print a lively rhythm reminiscent of Saraiva’s street-based origins, where quick, expressive lines communicated joy in public spaces. Chateau Marmont and Cultural Connection Incorporating the iconic Chateau Marmont letterhead at the top, the print interlaces Hollywood mythology with Parisian graffiti culture. Located on Sunset Boulevard in Los Angeles, Chateau Marmont has long been a sanctuary for actors, writers, musicians, and artists since opening in 1929. Its storied history of creativity and indulgence makes it a fitting backdrop for Saraiva’s exuberant characters. The handwritten “Paris” at the bottom serves as a bridge between two creative capitals — one steeped in American cinematic glamour, the other in European street culture — emphasizing Saraiva’s globe-spanning artistic identity. Mr. André Saraiva’s Influence in Contemporary Street Pop Art Born in Sweden in 1971 and raised in Paris, André Saraiva emerged from the city’s graffiti scene as one of its most prominent voices. His character Mr. A became a symbol of the joie de vivre that permeates his work, later expanding into galleries, editorial projects, murals, and luxury collaborations. The Chateau Paris Pink AP exemplifies his ability to merge elegance with spontaneity, bringing the carefree energy of graffiti into refined fine art contexts through meticulous letterpress technique. This Artist Proof stands as a vibrant testament to Saraiva’s playful approach and his lasting influence on Street Pop Art & Graffiti Artwork, celebrating both the intimacy of hand-drawn lines and the cultural interplay between Paris and Hollywood.
$275.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impresión tipográfica con volteo en la cara superior por Gats - Grafiti contra el sistema
Edición limitada Upper Face Flip, impresión tipográfica manual a 2 colores sobre papel artístico Lenox de 250 g/m² por Gats - Graffiti Against The System, arte pop, graffiti, artista famoso. Esta obra forma parte de una serie de catorce ilustraciones de 28 x 43 cm que comparten un borde de texto similar. Utilicé el mismo borde en una ilustración de 46 x 61 cm y en un mural de 18 x 4,5 metros. Planeo exponer todos los originales juntos en una galería, pero primero quiero lanzar las impresiones. Me gusta usar el texto como sombreado cruzado en mis obras, de modo que desde la distancia parezca sombreado y formas más marcadas, pero al observarlo de cerca se puede descifrar un simbolismo más elaborado. - Gats - Graffiti Against The System
$226.00
-
Mr André Saraiva Chateau André Pink AP Letterpress Print by Mr André Saraiva
Chateau André Pink Letterpress AP Artist Proof Print by Mr André Saraiva Limited Edition 1-Color on 100# Cover Neenah Classic Crest Natural White Fine Art Paper Graffiti Street Pop Artwork. AP Artist Proof 2023 Signed & Numbered Limited Edition of 100 Artwork Size 16x20 Letterpress Print Mr. André Saraiva Chateau André Pink Letterpress AP Artist Proof 2023 The 2023 Chateau André Pink AP Artist Proof by Mr. André Saraiva is a playful, elegant, and quintessential example of his signature approach to Street Pop Art & Graffiti Artwork. Produced as a one-color letterpress print on 100# Neenah Classic Crest Natural White fine art paper, this 16 x 20 inch edition reflects the refined craft of traditional printmaking fused with the spontaneity and charm of André’s graffiti linework. Signed, marked as an Artist Proof, and part of a limited edition of 100, this print carries the heightened desirability associated with AP impressions in the printmaking world. Visual Language and Iconic Motifs Printed entirely in a soft pink ink, the artwork showcases Mr. A — André Saraiva’s globally recognized graffiti character — dancing merrily among bottles, building blocks, and swirling starbursts. The crossed-out eyes, wide grin, and lanky triangular body capture the mischievous spirit that has defined the character since its first appearances on Paris walls in the 1990s. In this composition, Mr. A seems to celebrate with carefree abandon, surrounded by whimsical objects that evoke nightlife, play, and artistic indulgence. The loose, gestural lines and simple shapes demonstrate André’s ability to transform minimal forms into expressive storytelling, staying true to his graffiti roots while elevating them within fine art printing. Chateau Marmont and Cultural Context The print is layered onto the iconic Chateau Marmont letterhead — a nod to the legendary Los Angeles hotel known for its deep connection to Hollywood’s creative history. Since opening in 1929, Chateau Marmont has served as a haven for actors, rock stars, writers, and artists, becoming synonymous with artistic freedom, secrecy, and glamour. André’s playful strike-through of the Marmont name and replacement with his own signature creates a humorous takeover, suggesting his world of Parisian graffiti has temporarily claimed Hollywood’s mythic space. This interplay highlights the global reach of street art and the fluidity between luxury culture and underground creativity. Mr. André Saraiva’s Artistic Presence Born in 1971 and raised in Paris, André Saraiva has been a central figure in international graffiti culture for decades. His recurring character Mr. A has appeared on city walls across Europe, the United States, and Asia, becoming a symbol of irreverence, optimism, and artistic wanderlust. Saraiva’s work seamlessly crosses boundaries between street art, nightlife, fashion, and fine art editions. The Chateau André Pink AP encapsulates his ability to merge charm, humor, and aesthetic refinement, producing a print that feels simultaneously spontaneous and luxurious. As part of his expanding body of Street Pop Art & Graffiti Artwork, this Artist Proof stands as a lively testament to André’s enduring influence and his unique ability to bring joy and elegance to the world of contemporary urban art.
$275.00
-
Saner Impresión tipográfica Ixtli de Saner
Edición limitada de Ixtli, impresión tipográfica manual de 3 colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT, del famoso artista de arte pop y graffiti Saner. Impresión tipográfica a tres colores firmada en 2022 sobre papel artístico Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022.
$256.00
-
Mr André Saraiva Chateau André Pink AP Letterpress Print by Mr André Saraiva
Chateau André Pink Letterpress AP Artist Proof Print by Mr André Saraiva Limited Edition 1-Color on 100# Cover Neenah Classic Crest Natural White Fine Art Paper Graffiti Street Pop Artwork. AP Artist Proof 2023 Signed & Numbered Limited Edition of 100 Artwork Size 16x20 Letterpress Print Mr. André Saraiva Chateau André Pink Letterpress AP Artist Proof 2023 The 2023 Chateau André Pink AP Artist Proof by Mr. André Saraiva is a refined yet mischievous exploration of his signature character-driven style within the broader landscape of Street Pop Art & Graffiti Artwork. Produced as a one-color letterpress print on 100# Neenah Classic Crest Natural White fine art paper, this 16 x 20 inch work is signed and marked as an AP, identifying it as part of the exclusive Artist Proof impressions that accompany the limited edition of 100. These proofs are highly valued in the printmaking world since they represent the earliest pulls used by the artist to evaluate quality, making each example especially desirable for collectors. Visual Style and Narrative Expression Rendered in a soft pink linework, the print centers on André’s iconic graffiti figure Mr. A, shown dancing with carefree delight among bottles, abstract motion lines, and playful objects like a striped ball, toy block, and serpentine worm. Mr. A’s exaggerated grin, crossed-out eye, and top hat convey the irreverence and joie de vivre that defined Saraiva’s early graffiti interventions across Paris. The composition’s whimsical chaos evokes late nights, creative excess, and a sense of unrestrained celebration, all executed with the loose, gestural charm that characterizes André’s work. Even the crossed-out Chateau Marmont header above serves as part of the visual play, letting viewers glimpse the artist’s humor and subversive spirit. Chateau Marmont and Cultural Resonance The inclusion of the Chateau Marmont letterhead anchors the piece in the mythos of one of Los Angeles’ most storied landmarks. Since its opening in 1929, Chateau Marmont has been a refuge for actors, musicians, artists, and writers, becoming a cultural symbol of Hollywood’s creative and often chaotic undercurrents. By stamping his name over the hotel’s header, André merges Parisian street culture with Hollywood lore, transforming the venue into part of his own visual universe. This fusion of settings underscores the global influence of street art and reinforces André’s role as a cultural connector between nightlife, fine art, and urban expression. André Saraiva’s Place in Street Pop Art Born in 1971 and raised in Paris, André Saraiva rose to prominence in the late 1980s and 1990s graffiti scene, introducing the character Mr. A as a symbol of charm, rebellion, and romantic spontaneity. His work has expanded into galleries, fashion collaborations, murals, and nightlife ventures while retaining the playful immediacy rooted in graffiti. The Chateau André Pink AP embodies his ability to transform simple line drawings into cultural statements, blending elegance with irreverence. As an Artist Proof, this print stands as a rare and polished example of Saraiva’s ongoing contribution to Street Pop Art & Graffiti Artwork, encapsulating both the exuberant personality of Mr. A and the timeless allure of creative spaces like Chateau Marmont.
$275.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Impresión tipográfica Flowering Dignity Colibri de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas
Flowering Dignity Colibri Edición Limitada Impresión Tipográfica Manual de 5 Colores sobre Papel de Algodón para Bellas Artes del Artista Pop Urbano Ernesto Yerena Montejano (Hecho Con Ganas). Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño 24x18. Impresión tipográfica a 5 colores sobre papel 100% algodón. Publicada e impresa por Aardvark Letterpress en Los Ángeles, CA. Edición de 100 ejemplares firmados y numerados. Se trata de una impresión de muy alta calidad realizada con planchas metálicas individuales para cada color. «Colibri de Dignidad Floreciente» de Ernesto Yerena Montejano es una singular edición limitada que encapsula bellamente la gracia y la vitalidad del mundo natural, fusionándolas con la vibrante energía del arte pop urbano. Lanzada en 2022, esta impresión tipográfica manual de cinco colores sobre papel de algodón de alta calidad mide 61 x 46 cm y es una pieza de colección destacada debido a su corta tirada de tan solo 100 ejemplares firmados y numerados. Yerena, bajo su sello creativo Hecho Con Ganas, continúa integrando sus narrativas culturales y sentimientos políticos en su arte, recurriendo a sus raíces mexicano-americanas para abordar tanto la identidad comunitaria como la personal. La exquisita calidad de esta obra es evidente de inmediato, lograda mediante el uso de planchas metálicas individuales para cada color, un proceso tradicional y meticuloso que garantiza la viveza y profundidad de la impresión. Aardvark Letterpress, en Los Ángeles, California, reconocida por su excepcional trabajo tipográfico, es la imprenta responsable de esta pieza, aportando su larga tradición artesanal a la visión contemporánea de Yerena. El uso de papel 100% algodón no solo proporciona una textura lujosa, sino que también refleja la dedicación del artista a la calidad y la sostenibilidad. En "Flowering Dignity Colibri", la interacción entre color y forma es impactante. El motivo central, un patrón floral similar a un mandala, está flanqueado por dos colibríes, que simbolizan agilidad, vitalidad y resiliencia. Estos elementos se destacan sobre formas y patrones geométricos que añaden una sensación de movimiento y profundidad a la composición. La calidez de los colores utilizados en el patrón floral contrasta con los tonos fríos del fondo, creando un efecto visual llamativo, característico del estilo del arte pop. Esta obra se sitúa en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, llevando adelante el espíritu rebelde y la estética audaz de estos movimientos. Sin embargo, se distingue por su uso de la técnica artesanal de impresión tipográfica, demostrando cómo los métodos tradicionales pueden dialogar con las formas de arte contemporáneas. "Colibri de la Dignidad Floreciente" de Yerena Montejano se erige como una pieza de resistencia y celebra el patrimonio cultural, invitando a los espectadores a encontrar belleza y fuerza en sus intrincadas capas y en el mensaje que transmite.
$533.00
-
Yumiko Kayukawa Sister White Fox Letterpress Print by Yumiko Kayukawa
Sister White Fox Letterpress Print by Yumiko Kayukawa Limited Edition on MEDIUM Graffiti Street Pop Artwork. 2024 Signed & Numbered Hand Deckled Limited Edition of 40 Artwork Size 8 x 10 in. 2-Color Letter Press on Hand-Deckled Coventry Rag Paper Letterpress Print Yumiko Kayukawa Sister White Fox Letterpress Print 2024 The 2024 Sister White Fox letterpress print by Japanese-born, Seattle-based artist Yumiko Kayukawa exemplifies her refined blend of traditional Japanese iconography, contemporary illustration, and the bold graphic sensibility associated with Street Pop Art & Graffiti Artwork. Produced as a signed and numbered limited edition of 40, this 8 x 10 inch print is executed in two-color letterpress on hand-deckled Coventry Rag paper, giving each piece a tactile, crafted presence. The soft emboss of letterpress printing heightens Kayukawa’s signature balance of elegance and contrast, further enhancing the print’s collectible appeal. Imagery Rooted in Myth and Modernity The composition features a serene female figure adorned with a fox mask, accompanied by a live white fox perched at her shoulder. Rendered in crisp black linework with accents of vivid red, the artwork evokes the Japanese folklore of the kitsune — mystical foxes known for intelligence, shapeshifting, and spiritual guidance. The woman’s poised expression and flowing hair intertwine with stylized cloud forms and cherry blossoms, symbols that echo both tradition and rebirth. Kayukawa’s minimal but deliberate use of red punctuates the composition with emotional intensity, drawing attention to the mask’s markings, the woman’s lips, and the subtle cords tying the scene together. Technique and Material Detail Printed on hand-deckled Coventry Rag, the piece carries the textured sophistication of fine art paper often used in high-end printmaking. The letterpress technique sinks the ink slightly into the fibers, producing a soft relief that complements Kayukawa’s clean, controlled linework. This method emphasizes the interplay of negative space and form, a hallmark of her visual language. The intimate scale reinforces the personal, almost devotional quality of the imagery, inviting close viewing to appreciate the subtle precision of the print. Yumiko Kayukawa’s Artistic Voice Born in Hokkaido, Japan in 1970, Yumiko Kayukawa has built a significant international following through her harmonious fusion of pop culture, anime-influenced stylization, and traditional Japanese motifs. Now working from Seattle, she continues to explore themes of femininity, independence, nature, and mythology through bold contrasts and emotionally charged symbolism. Sister White Fox reflects her ability to draw from centuries-old stories while shaping them into contemporary expressions of identity and strength. Within the sphere of Street Pop Art & Graffiti Artwork, Kayukawa’s prints stand apart for their narrative clarity and cultural resonance, offering viewers an encounter with myth reimagined for a modern world.
$50.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impresión tipográfica Serpents PP de Gats - Grafiti contra el sistema
Prueba de impresión tipográfica Serpents PP de Gats - Graffiti Against The System, edición limitada a 3 colores sobre papel artístico Lenox de 250 g/m² con bordes irregulares, arte urbano pop y graffiti. Prueba de impresión PP 2016. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 12x18. Impresión tipográfica. Gats- Graffiti Against The System 'Serpientes': Un legado de la imprenta tipográfica en el arte pop callejero «Serpientes» de Gats-Graffiti Against The System (acrónimo de Graffiti Against The System) es una obra simbólica que encapsula la esencia cruda y los fundamentos sociopolíticos del arte pop callejero y el grafiti. Esta prueba de imprenta (PP) de 2016, impresa en tipografía, exhibe el lenguaje visual distintivo que ha hecho famoso a Gats-Graffiti Against The System. Se trata de una edición limitada, impresa a tres colores en papel artístico Lenox de 250 g/m² con bordes irregulares, meticulosamente firmada y marcada por el artista, lo que certifica su importancia dentro de la edición. Su tamaño de 30,5 x 45,7 cm (12 x 18 pulgadas) permite que los intrincados detalles y los marcados contrastes de la técnica tipográfica resalten, enfatizando el arte y el mensaje de la pieza. Gats-Graffiti Against The System es conocido por su icónica imaginería de máscaras, presente en toda su obra y que simboliza el anonimato y la universalidad. La estampa «Serpientes» continúa esta exploración temática, con el motivo de la máscara como protagonista, rodeado de formas serpentinas que pueden interpretarse tanto literal como metafóricamente. La impresión tipográfica añade una profundidad táctil a la obra, evocando una época en la que la imprenta era a la vez un oficio y una forma de comunicación para las masas. La impresión tipográfica y su resonancia en la obra de Gats-Graffiti contra el sistema La elección de la tipografía para "Serpientes" es particularmente significativa en el contexto de la obra de Gats-Graffiti Against The Systemby. La impresión tipográfica, con sus orígenes en la artesanía tradicional, aporta un peso histórico a la obra, yuxtaponiendo la fugacidad del grafiti con la permanencia del arte impreso. Los bordes irregulares del papel artístico Lenox, elaborados a mano, le confieren a la impresión una delicadeza casi antigua, sugiriendo que su mensaje es atemporal y perdurable. La obra de Gats-Graffiti Against The Systemby suele estar cargada de crítica social, y "Serpientes" no es una excepción. La pieza refleja el compromiso de Gats-Graffiti Against The Systemby con el entorno urbano, su crítica a los sistemas sociales y su reflexión sobre el lugar del individuo en un contexto más amplio. El significado complejo de la impresión, combinado con su impactante estética, demuestra el poder del arte pop urbano para captar la atención del espectador y provocar la reflexión y el debate. El impacto cultural de Gats: Graffiti contra el sistema "Serpientes" En el arte pop urbano y el grafiti, Gats-Graffiti Against The Systemby es una figura que tiende puentes entre diversos mundos artísticos. Su obra "Serpientes" no es una mera imagen estática, sino una interacción dinámica entre técnicas históricas de grabado y la sensibilidad del arte urbano contemporáneo. Como impresión PP de edición limitada, ocupa un nicho único en el mercado del arte, atrayendo tanto a coleccionistas de grabados artísticos como a aficionados al arte urbano. En resumen, "Serpientes" de Gats-Graffiti Against The Systemby ejemplifica la dedicación del artista a una forma de expresión arraigada en la historia del grabado, a la vez que se encuentra profundamente inmersa en el discurso del arte urbano moderno. Su uso de la impresión tipográfica sobre papel Lenox de alta calidad subraya su compromiso con la artesanía en una era de producción en masa. A través de obras como "Serpientes", Gats-Graffiti Against The Systemby continúa contribuyendo a la narrativa del arte pop urbano, ofreciendo piezas visualmente cautivadoras e intelectualmente estimulantes. La obra impresa constituye un testimonio del potencial del arte callejero para trascender su naturaleza temporal y establecerse como una forma significativa y duradera de expresión cultural.
$733.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica Party Tooth de Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica "Boris Drinks" de Camille Rose Garcia. Edición limitada a un color sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo graffiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de Monstruo de los Dientes con antojo tras un caramelo de piruleta. Impresión tipográfica Party Tooth de Camille Rose Garcia La serigrafía «Party Tooth» de Camille Rose Garcia es una encantadora y original obra de arte pop urbano que combina una narrativa lúdica con toques góticos. Producida en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de 20x25 cm está impresa meticulosamente en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con textura irregular. Presenta un extravagante Monstruo Diente, con gorros de fiesta y una expresión de antojo mientras persigue una piruleta en espiral, esta pieza de edición limitada es una mezcla perfecta de humor, imaginación y una artesanía impecable. Firmada y numerada en una edición de 100 ejemplares, esta obra muestra la singular habilidad de Garcia para fusionar narrativas surrealistas con imágenes accesibles a la vez que provocativas. Camille Rose Garcia: Maestra de la fantasía gótica El estilo artístico de Camille Rose Garcia es sinónimo de personajes fantásticos, trazos audaces y narrativas con un humor negro. Nacida en 1970 en Los Ángeles, California, Garcia se inspira en la animación clásica, los cuentos de hadas y la estética gótica para crear obras que son a la vez encantadoras y subversivas. Su arte suele criticar la sociedad moderna, envolviendo estos temas en un barniz de fantasía y absurdo, lo que hace que su obra conecte con un público amplio. La lámina «Party Tooth» refleja la maestría de Garcia en la creación de personajes excéntricos que evocan emoción y curiosidad. El Monstruo Diente, con su cabeza desproporcionada, sus divertidos gorros de fiesta y su actitud entusiasta, encarna la tensión entre la indulgencia y la autoconciencia. La adición de una piruleta giratoria aporta movimiento e intriga, convirtiendo un simple antojo en un espectáculo surrealista. La habilidad de Garcia para capturar tantas capas de significado en un solo personaje eleva esta pieza al ámbito del Arte Pop Urbano con una voz narrativa distintiva. La complejidad de la impresión tipográfica La impresión tipográfica, una técnica tradicional conocida por su profundidad textural y cualidades táctiles, juega un papel fundamental en la presentación de «Party Tooth». Al presionar la tinta sobre el papel de bellas artes, este proceso crea un efecto tridimensional que realza el trazo negro intenso de la ilustración. La elección de los bordes irregulares del papel Coventry Rag Fine Art Paper añade un toque artesanal, otorgando a la impresión una apariencia antigua y hecha a mano que contrasta maravillosamente con el diseño moderno de la obra. El uso de una paleta monocromática por parte de García garantiza que los intrincados detalles del Monstruo Diente y la composición dinámica de la impresión sean los protagonistas. El marcado contraste entre la tinta negra y el tono cálido del papel añade una impactante cualidad visual, enfatizando aún más la personalidad traviesa pero entrañable del personaje. Diente de fiesta como declaración de arte pop callejero «Party Tooth» ejemplifica la naturaleza lúdica y a la vez reflexiva del Street Pop Art. La emoción desbordante del Monstruo Diente y su persecución de la paleta crean una narrativa caprichosa que evoca temas como el deseo, el placer y la celebración. La habilidad de Garcia para infundir humor y encanto en un escenario surrealista hace que la obra sea accesible y, a la vez, rica en matices, atrayendo a los aficionados del surrealismo moderno y del Street Pop Art contemporáneo. Esta edición limitada de 100 ejemplares, de pequeño tamaño, es una pieza de colección ideal para los amantes del arte y los seguidores de Camille Rose Garcia. Su equilibrio entre técnicas artesanales, diseño audaz y narrativa imaginativa destaca la capacidad de la artista para expandir los límites de la impresión tradicional sin perder de vista la accesibilidad y la energía del Street Pop Art. «Party Tooth» es un testimonio de la visión artística única de Garcia, que fusiona maestría y creatividad para crear una obra que sigue cautivando tanto a espectadores como a coleccionistas.
$97.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Guardado por Seagulls Letterpress Print de Dan Christofferson- Beeteeth
Saved by Seagulls, impresión tipográfica de edición limitada a 3 colores, realizada a mano sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop.
$217.00
-
Saner Impresión tipográfica Tenochtitlán de Saner
Edición limitada de Tenochtitlan, impresión tipográfica manual de 3 colores sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 PT por Saner, artista famoso del arte pop y el graffiti. Impresión tipográfica a tres colores firmada en 2022 sobre papel artístico Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022.
$256.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica Rise Above Bird de Shepard Fairey - OBEY
Rise Above Bird, impresión tipográfica de Shepard Fairey - OBEY. Impresa a mano en papel de algodón crema de alta calidad. Obra de arte de edición limitada. Artista de la cultura pop. Edición limitada de 450 ejemplares, firmada y numerada (2021). Impresión tipográfica de 13x10 pulgadas de un pájaro volando con una flor y la frase «Elevarse sobre». «The Rise Above Bird» es una versión sencilla de la paloma blanca de la paz con una rama de olivo, ¡pero no todos los buenos visten de blanco! El «rise above» es una invitación a actuar con integridad, con un guiño a una de mis canciones favoritas de Black Flag. ¡La paz es punk radical! -Shepard Fairey- OBEY. La impresión tipográfica "Rise Above Bird" de Shepard Fairey se erige como una impactante obra de comentario visual dentro del arte urbano y pop. Esta pieza, una edición limitada impresa a mano en papel de algodón color crema para bellas artes, demuestra la habilidad de Fairey para fusionar mensajes contundentes con imágenes icónicas. Limitada a una serie de 450 ejemplares, cada pieza está firmada y numerada por el artista, lo que refleja su exclusividad y carácter coleccionable. La impresión, de 33 x 25 cm, muestra un pájaro en pleno vuelo que porta una flor, un símbolo que se aparta de la tradicional paloma blanca de la paz. La imagen se presenta sobre un fondo de elementos estilísticos y las palabras "Rise Above" (Elevarse por encima), que funcionan como un lema inspirador y un homenaje a la canción favorita del artista de la banda Black Flag. Esta obra simboliza la trayectoria artística de Fairey, que a menudo se entrelaza con los temas de rebeldía y paz, una yuxtaposición esencial en gran parte del arte urbano pop y el grafiti. El término «superarse» no solo sugiere una elevación de posición o estatus; es una llamada ideológica que insta a los espectadores a ir más allá de lo ordinario, a vencer la adversidad y a rechazar la complacencia. La maestría de Fairey reside aquí no solo en el atractivo visual de la obra, sino también en su capacidad para provocar la reflexión e inspirar la acción. La influencia de Shepard Fairey en el arte urbano pop y el grafiti modernos es innegable. Sus obras están impregnadas de connotaciones políticas y sociales, que exigen desafiar el statu quo y abogan por una forma radical de paz que se alinea con el espíritu punk. «Rise Above Bird» es un testimonio de la visión coherente de Fairey, que ha consolidado su lugar como figura clave del arte contemporáneo. Se erige como una declaración audaz en el diálogo continuo sobre el poder del arte para generar cambios y el papel del artista en una sociedad que a menudo necesita que se le recuerde mirar más allá de la superficie.
$552.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica «Anímate» de Shepard Fairey - OBEY x Dennis Morris
Anímate - Bob Marley - Impresión tipográfica de edición limitada a un color, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. OBEY Pop Artwork Artist. 16 x 19,5 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 19 de mayo de 2021. Esta serie de impresión tipográfica, realizada en colaboración con el fotógrafo Dennis Morris, conmemora el 40 aniversario del fallecimiento de Bob Marley. La serie representa la asombrosa amplitud de la personalidad de Marley: el filósofo, el luchador incansable por la justicia y el evangelista del amor y la conexión.
$384.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impresión tipográfica Infinite Eye de Gats - Grafiti contra el sistema
Edición limitada Infinite Eye, impresión tipográfica manual en linóleo de 2 colores sobre papel Stonehenge color crema de Gats - Graffiti Against The System, arte pop, graffiti, artista famoso.
$180.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Hoja de prueba de prensa de medios 2011 Impresión tipográfica de Dan Christofferson- Beeteeth
Media Press Test Sheet 2011 Impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, tirada a mano, sobre papel de bellas artes por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. #1/7 Esta es una rara prueba de impresión enviada a los medios para su revisión por Dan Christofferson en 2011 que incluye las obras de arte Lo siento, estoy en llamas, Chica con galgo y otras 2.
$352.00
-
OG Slick Hand Alphabet Standard Letterpress Print de OG Slick
OG Slick Hand Alphabet - Edición Limitada Estándar - Impresión de Letras a 3 Colores sobre Papel de Bellas Artes Stonehenge Naturel de 250 g/m² con Bordes Rasgados a Mano, por OG Slick, artista famoso del arte pop y el graffiti. Edición firmada de 2010 de 75 ejemplares
$759.00
-
Camille Rose Garcia Obsidian Picks a Lock, impresión tipográfica de Camille Rose Garcia
Obsidian Picks a Lock Impresión tipográfica de Camille Rose Garcia Edición limitada 1-Color en papel de bellas artes Coventry Rag de 290gsm con bordes irregulares Arte callejero pop estilo graffiti Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de un monstruo animal abriendo una cerradura. Obsidian Picks a Lock, impresión tipográfica de Camille Rose Garcia La impresión tipográfica «Obsidian Picks a Lock» de Camille Rose Garcia es una cautivadora fusión de fantasía y precisión artística. Creada en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de 20x25 cm está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con textura irregular. La impresión plasma el característico surrealismo gótico y el estilo narrativo con humor negro de Garcia, presentando a un monstruo con rasgos animales abriendo delicadamente una cerradura. Firmada y numerada en una edición limitada de 100 ejemplares, esta pieza es un exquisito ejemplo de arte pop urbano con un toque artesanal de inspiración vintage. Camille Rose Garcia: Visionaria de las narrativas surrealistas Camille Rose Garcia es reconocida por su estética singular que combina lo lúdico con lo siniestro. Nacida en 1970 en Los Ángeles, su obra suele explorar la crítica social y la degradación ambiental, presentadas a través de personajes encantadores y fantásticos. Su habilidad para superponer narrativas en sus ilustraciones se evidencia en «Obsidian Picks a Lock», donde el monstruo animal irradia una energía traviesa, invitando a los espectadores a imaginar la historia que rodea este momento. Esta obra retrata a una criatura con rasgos exagerados y una mirada intensa, que encarna el espíritu rebelde y curioso, a menudo central en la obra de Garcia. El diseño minimalista en blanco y negro permite que las expresiones y gestos del personaje resalten, amplificando la sensación de intriga y suspenso. El ambiente caprichoso, aunque ligeramente inquietante, se alinea con la filosofía del Arte Pop Urbano, que suele combinar la accesibilidad con temas subversivos. La importancia de la impresión tipográfica El proceso de impresión tipográfica utilizado para «Obsidian Picks a Lock» añade una cualidad táctil y atemporal a la obra. Esta técnica tradicional consiste en presionar planchas entintadas sobre papel de bellas artes, lo que da como resultado un acabado texturizado y en relieve que realza el impacto general del diseño. La elección del papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares subraya la artesanía, proporcionando un soporte lujoso y duradero para la impresión. El uso de una paleta monocromática por parte de García resalta los intrincados detalles de su trazo, manteniendo la elegancia minimalista que define gran parte de su obra. La rica tinta negra contrasta maravillosamente con los tonos cálidos del papel, asegurando la claridad y profundidad visual de la obra. Este enfoque se alinea con el énfasis del Street Pop Art en diseños llamativos y audaces que comunican historias poderosas. Obsidian abre una cerradura como declaración de arte pop callejero «Obsidian Picks a Lock» es más que una ilustración encantadora; es un audaz comentario sobre la curiosidad, la rebeldía y lo inesperado. El expresivo rostro y los detallados movimientos del monstruo transmiten una sensación de desafío lúdico, lo que hace que la obra sea a la vez cercana y provocadora. Esta lámina de 20x25 cm es una excelente adición para coleccionistas que aprecian la fusión de la fina artesanía con la sensibilidad artística contemporánea. La edición limitada de 100 ejemplares realza la exclusividad de la lámina, convirtiéndola en una pieza muy codiciada por los seguidores de Camille Rose Garcia y el arte pop urbano. Al combinar técnicas de impresión tradicionales con su estilo narrativo único, Garcia ha creado una obra que une el atractivo atemporal del arte artesanal con la relevancia temática moderna. «Obsidian Picks a Lock» captura la esencia del talento de Garcia, fusionando humor, maestría y reflexión social en una pieza inolvidable.
$97.00
-
Swoon- Caledonia Curry Corazón n.° 063 Impresión tipográfica de Swoon - Caledonia Curry
Corazón #063 Impresión tipográfica de Swoon- Caledonia Curry Edición limitada en papel Somerset Fine Art blanco terciopelo de 300 g/m² Arte urbano pop estilo grafiti. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, 2020. Impresión tipográfica. Tamaño de la obra: 11 x 8 pulgadas. Corazón #063 Impresión tipográfica de Swoon – Una delicada fusión de intimidad y activismo Heart #063 de Swoon, también conocida como Caledonia Curry, es una obra de arte impresa en tipografía que plasma su intrincada estética, a la vez que se arraiga en el profundo lenguaje emocional que define su arte urbano pop y grafiti. Lanzada en 2020 como una edición limitada, firmada y numerada de tan solo 75 ejemplares, esta pieza de 28 x 20 cm está impresa en papel artístico Somerset Velvet White de 300 g/m², un material reconocido por su rica textura y calidad de archivo. Cada impresión revela las cualidades táctiles de la impresión tipográfica, con la tinta penetrando profundamente en las fibras del papel, realzando el peso visual y físico de las imágenes orgánicas de Swoon. Diseño intrincado y simbolismo incrustado en el motivo del corazón El estilo distintivo de Swoon se nutre del recorte de papel, el grabado tradicional y las instalaciones específicas para cada lugar. Corazón #063 fusiona esta sensibilidad en un único símbolo unificado: un corazón formado mediante hipnóticos bucles geométricos, patrones florales radiales y entrelazados arquitectónicos. El diseño evoca la geometría sagrada y el crecimiento botánico, a la vez que conserva la calidez humana característica de su obra, centrada en el retrato. En lugar de enfocarse en figuras humanas, esta composición abstracta alude al marco emocional del cuidado, la conexión y la renovación, especialmente conmovedor durante el período de convulsión social y sanitaria de 2020. Arte pop callejero y graffiti en contextos de bellas artes Swoon es reconocida internacionalmente por llevar el arte pop urbano y el grafiti a museos y galerías sin perder la esencia popular de su práctica. Sus intervenciones en el espacio público son tan importantes como sus grabados y esculturas. Con el lanzamiento de Heart #063 en edición tipográfica, eleva su lenguaje visual impregnado de grafiti a una forma coleccionable, preservando la accesibilidad y el mensaje que fundamentan su legado. La obra se convierte en una suerte de mural portátil, un fragmento destilado de su universo visual mucho más amplio. Con un tamaño ideal para una exhibición íntima, Heart #063 se transforma en un objeto personal de una de las figuras femeninas más influyentes del arte urbano mundial. El legado y la influencia continua de Swoon Caledonia Curry nació en Estados Unidos en 1977 y continúa creando obras de arte con un fuerte componente social, arraigadas en la compasión y la sanación. Se ha mantenido como una figura clave en la expansión de la expresividad del arte pop urbano y el grafiti hacia prácticas comunitarias, intervenciones públicas y la impresión artística. «Corazón #063» es un ejemplo paradigmático de su habilidad para fusionar la maestría técnica con una narrativa emocional profunda. Esta obra refleja su característica capacidad de combinar elementos míticos, estética urbana e iconografía personal en trabajos visualmente densos y con gran resonancia espiritual. La edición limitada y la calidad artesanal de esta impresión tipográfica garantizan su estatus como pieza codiciada en colecciones de arte contemporáneo.
$375.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$200.00
-
AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #2 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay
Duke of Lizards SPAC #2 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores sobre papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez
$236.00
-
Shepard Fairey- OBEY Burn Baby Burn Letterpress Print de Shepard Fairey- OBEY
Burn Baby Burn, impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. OBEY, artista de arte pop. 10 x 13 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 2 de febrero de 2021. «Burn Baby Burn», inspirada en la estética del rock 'n' roll del «vive rápido, muere joven», es una crítica a algunos hábitos dañinos a los que somos adictos. No solo a los efectos nocivos de la quema de combustibles fósiles, sino también a la peligrosa psicología de la negación y el nihilismo que sustenta la apatía hacia el futuro del planeta (¡y el nuestro!). Ya sea por la codicia desmedida de las corporaciones de combustibles fósiles o por la indiferencia de un público cómodo con el statu quo en torno a ellos, cualquier retraso adicional en la transición a las energías renovables será catastrófico para el planeta y todas sus especies. Sé que a nadie nos gusta la idea de romper con una costumbre arraigada. - Shepard Fairey
$384.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$181.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica del funicular del Dr. Deekays por Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica del funicular del Dr. Deekays por Camille Rose Garcia. Edición limitada a 1 color sobre papel de bellas artes Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo grafiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de un monstruo bestial conduciendo una moto de nieve sobre la nieve. Impresión tipográfica del funicular del Dr. Deekays por Camille Rose Garcia La impresión tipográfica «Funicular» de Camille Rose Garcia es una encantadora obra de arte pop urbano que fusiona imágenes fantásticas con la artesanía tradicional. Creada como parte de la serie Art Printmas 2020, esta obra de 20x25 cm está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con textura irregular. Presentando a un monstruo bestial conduciendo un extravagante artilugio similar a una moto de nieve a través de un paisaje nevado imaginario, esta impresión de edición limitada muestra el talento narrativo de Garcia y su enfoque único del arte pop surrealista. Firmada y numerada en una edición de 100 ejemplares, es una adición destacada a su portafolio de obras imaginativas. Camille Rose Garcia: Una maestra del surrealismo pop El estilo artístico de Camille Rose Garcia es inconfundible por sus intrincados trazos, personajes excéntricos y matices góticos. Nacida en 1970 en Los Ángeles, la obra de Garcia refleja a menudo su fascinación por las estructuras sociales, las preocupaciones medioambientales y el consumismo desenfrenado. Al combinar estos temas con imágenes caprichosas e infantiles, crea un lenguaje visual accesible y subversivo a la vez. La obra «Funicular» presenta una criatura bestial pilotando un vehículo peculiar, que evoca humor y curiosidad. Las expresiones exageradas y el entorno lúdico invitan al espectador a explorar un mundo donde lo bizarro se encuentra con lo bello. La actitud alegre pero traviesa del personaje demuestra la habilidad de Garcia para crear narrativas complejas que oscilan entre lo desenfadado y lo profundamente introspectivo. Esta pieza, como gran parte de su obra, encarna el espíritu del Street Pop Art al mezclar imágenes accesibles con un trasfondo de crítica social. El valor artístico de la impresión tipográfica La impresión tipográfica, una técnica tradicional, añade una riqueza táctil a la estampa del Funicular. El proceso consiste en presionar planchas entintadas sobre papel de bellas artes, creando un efecto texturizado y en relieve que realza la profundidad y la dimensionalidad de la obra. La elección del papel Coventry Rag Fine Art, conocido por su alta calidad y durabilidad, garantiza la conservación de los intrincados detalles de la pieza, a la vez que ofrece una sensación de lujo. La paleta monocromática, plasmada en tinta negra intensa, acentúa el intrincado trazo y el encanto surrealista de la ilustración. La decisión de García de trabajar con una paleta de colores minimalista permite al espectador centrarse en la composición y la personalidad del imponente conductor, convirtiendo esta estampa en una obra maestra de sencillez e impacto. El funicular como representación del arte pop callejero Funicular es un ejemplo paradigmático de la habilidad de Camille Rose Garcia para difuminar las fronteras entre la fantasía, las bellas artes y el arte pop urbano. Su temática caprichosa, junto con la deliberada elección de métodos de impresión tradicionales, resalta su maestría para equilibrar lo contemporáneo con lo clásico. Los bordes irregulares del papel realzan aún más la calidad artesanal de la obra, convirtiéndola en una pieza de colección que se siente a la vez atemporal y moderna. La edición limitada de 100 ejemplares aumenta la exclusividad de esta obra, atrayendo a los aficionados al arte pop urbano, el surrealismo moderno y la impresión artística de calidad. Funicular es más que una ilustración; es una celebración de la imaginación, la artesanía y el atractivo perdurable de lo absurdo. El enfoque lúdico y a la vez conmovedor de Camille Rose Garcia hacia el arte resplandece en esta estampa, convirtiéndola en una pieza esencial para los coleccionistas que aprecian la intersección entre la fantasía y la sofisticación.
$97.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$200.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica de Boris Drinks por Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica "Boris Drinks" de Camille Rose Garcia. Edición limitada a un color sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo graffiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de Fly Man Drunk Chilling. Impresión tipográfica de Boris Drinks por Camille Rose Garcia La impresión tipográfica «Boris Drinks» de Camille Rose Garcia es un cautivador ejemplo de arte pop urbano moderno, impregnado de una narrativa caprichosa y matices góticos. Creada en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de 20x25 cm está meticulosamente elaborada en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m². La pieza presenta un diseño tipográfico monocromático que representa a un personaje de Fly Man relajado en un estado surrealista de embriaguez, exudando humor y sofisticación. Firmada y numerada en una edición limitada de 100 ejemplares, esta obra destaca la maestría narrativa de Garcia y su habilidad para fusionar la fantasía con matices críticos. Camille Rose Garcia: Un ícono del surrealismo pop Camille Rose Garcia se ha convertido en una figura clave del surrealismo pop y el arte pop urbano contemporáneo. Nacida en 1970 en Los Ángeles, California, su obra está profundamente influenciada por el lenguaje visual de la animación clásica, los cuentos de hadas y la literatura gótica. Explora temas como la decadencia, la degradación ambiental y los excesos sociales a través de su estilo distintivo, presentándolos a menudo mediante personajes fantásticos y escenarios oníricos. La singular voz artística de la obra «Boris Drinks» da vida al caprichoso Hombre Mosca de una manera lúdica a la vez que reflexiva. Reclinado en un sillón con una bebida en la mano y rodeado de detalles delicados pero exagerados, el personaje personifica la indulgencia y el escapismo. Sus ojos desmesurados, extremidades delgadas y actitud humorística hacen que el Hombre Mosca resulte a la vez cercano y absurdo, ofreciendo una sutil crítica a los vicios modernos sin perder el tono desenfadado. La artesanía de la impresión tipográfica La impresión tipográfica de Boris Drinks es un testimonio de la belleza atemporal de las técnicas tradicionales de impresión. La impresión tipográfica consiste en presionar la tinta sobre el papel con una plancha metálica, creando una rica textura y una sensación de profundidad imposibles de replicar con la impresión digital moderna. Este proceso añade una cualidad táctil a la obra, realzando su atractivo visual. El papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² proporciona una base robusta y lujosa para el diseño, garantizando durabilidad y un acabado de alta calidad. La paleta de dos colores empleada acentúa su sencillez y encanto, centrando la atención en los intrincados detalles del Hombre Mosca y los elementos circundantes. La decisión de García de limitar el uso del color amplifica el impacto de las líneas negras definidas, manteniendo a la vez un equilibrio con los sutiles tonos del fondo. Boris Drinks como declaración del arte pop callejero Boris Drinks es más que una ilustración ingeniosa; es una sofisticada obra de arte pop urbano que combina humor, maestría y crítica social. La narrativa lúdica del Hombre Mosca, junto con el estilo visual distintivo de Garcia, crea una pieza accesible y a la vez provocadora. Su tamaño de 8x10 pulgadas la convierte en una pieza de colección ideal para los entusiastas del arte pop urbano y el surrealismo moderno, mientras que la edición limitada de 100 ejemplares realza su exclusividad y valor. Camille Rose Garcia tiende un puente entre la artesanía tradicional y la expresión artística moderna al incorporar técnicas de impresión tipográfica al mundo del arte contemporáneo. Boris Drinks es una celebración de la creatividad artística y la crítica cultural, que encapsula el espíritu del arte pop urbano de una manera atemporal y distintivamente moderna. Esta obra es un testimonio de la capacidad de Garcia para entretener y provocar la reflexión, convirtiéndose en una pieza esencial para cualquier colección de arte contemporáneo.
$97.00
-
C3 Impresión tipográfica Wall of Sleep de C3
"Muro del Sueño", edición limitada impresa en tipografía sobre papel de bellas artes de 250 g/m² por C3, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada, de 2016. Tamaño de la obra: 20 x 13 pulgadas. El concepto surgió mientras exploraba la idea de los sueños, especialmente aquellos de los que no se despierta. Esto me llevó a concebir la vida como un sueño y a cuestionar la realidad. Luego, comencé a relacionarlo con las historias de Cristo y Buda, pero dado que mi mundo es una especie de western fantástico con toques de terror, la idea se desarrolló de la forma que lo hizo. Una vez que tuve la idea y la imagen en mente, reuní a algunos amigos, alquilamos un coche y condujimos por los alrededores de Santa Rosa, California. Originalmente, iba a tomar una foto cerca de un árbol enorme, pero tuve suerte y encontré una casa abandonada fantástica. Resultó ser el mejor lugar que podríamos haber encontrado. - C3
$217.00
-
AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #3 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay
Duke of Lizards SPAC #3 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores sobre papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez
$236.00
-
Smithe Impresión tipográfica escalonada de Smithe
Edición limitada Stagger, impresión tipográfica manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT por Smithe, arte pop, graffiti, artista famoso. Impresión tipográfica a dos colores firmada en 2022 sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 puntos. Tamaño: 20 x 21 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 35 ejemplares.
$299.00
-
Shepard Fairey- OBEY Obey More- Fairey Letterpress Print de Shepard Fairey- OBEY
Obey More Edición Limitada Impresión Tipográfica a Mano de 1 Color sobre Papel Blanco Fluorescente 100% Algodón por los famosos artistas urbanos modernos Shepard Fairey x Shantell Martin. 2022 Firmado y numerado por Shepard Fairey y Shantell Martin. Edición limitada de 150 ejemplares. Tamaño: 10 x 13 pulgadas. Acabado artesanal con bordes irregulares.
$384.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Impresión tipográfica Chica con galgo de Dan Christofferson- Beeteeth
Niña con galgo. Impresión tipográfica de edición limitada, tirada a mano a dos colores, sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop.
$103.00
-
AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #1 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay
Duke of Lizards SPAC #1 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores en papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez
$236.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$163.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica «Confrontation» de Shepard Fairey - OBEY x Dennis Morris
Confrontación - Bob Marley - Impresión tipográfica de edición limitada a un color, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 16 x 19,5 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 19 de mayo de 2021. Esta serie de impresión tipográfica, realizada en colaboración con el fotógrafo Dennis Morris, conmemora el 40 aniversario del fallecimiento de Bob Marley. La serie representa la asombrosa amplitud de la personalidad de Marley: el filósofo, el luchador incansable por la justicia y el evangelista del amor y la conexión.
$384.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Lo siento, estoy en llamas. Impresión tipográfica AP de Dan Christofferson-Beeteeth
Lo siento, estoy en llamas. Prueba de artista AP. Impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, tirada a mano, sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Impresión de artista AP 2011 Firmada y marcada Obra de arte AP Tamaño 6x10 Impresión tipográfica Bellas Artes. Lo siento, estoy en llamas, de Dan Christofferson: Simbolismo emocional en el arte pop callejero y el grafiti «Lo siento, estoy en llamas» es una prueba de artista impresa en tipografía de 2011 por Dan Christofferson, conocido artísticamente como Beeteeth. Esta rara obra de 15 x 25 cm, impresa a mano, ejemplifica el enfoque de Christofferson hacia el simbolismo narrativo a través del minimalismo gráfico y una iconografía cargada de emoción. Impresa en dos colores, un rojo coral apagado y un granate intenso, la pieza captura un momento abrasador de autoconciencia y colapso, representado mediante la inquietante figura de una mujer en plena transformación. Con humo que se eleva de sus labios y llamaradas que brotan de su cabeza, la imagen oscila entre el dolor introspectivo y la catarsis mitológica. La marca de prueba de artista y la firma certifican su condición de prueba única de la edición, lo que aumenta su rareza entre los coleccionistas de arte urbano pop y grafiti. Simbolismo a través de la forma humana y el fuego mítico La narrativa visual se despliega con una figura femenina desnuda cuyo cuello alargado y manos estilizadas evocan iconografía religiosa, mientras que las turbulentas columnas de humo y llamas que emergen de su cráneo sugieren caos, dolor y una sobrecarga psíquica. El uso que hace Christofferson de contornos gruesos y definidos, junto con un sombreado selectivo, se inspira en la estética tradicional del cómic a la vez que amplifica el carácter surrealista de la escena. Su mirada es firme, desafiante y exhausta, sugiriendo una combustión emocional más interna que externa. La estampa comprime la vulnerabilidad humana y el espectáculo divino en una composición concisa que mantiene la tensión y la quietud simultáneamente. No se trata de un fuego literal, sino de una llamarada existencial, lo que hace que el título se sienta como un grito silencioso. Dominio de la técnica de impresión tipográfica y color limitado La obra de Dan Christofferson fusiona con frecuencia métodos de impresión históricos con principios de diseño contemporáneos. Esta impresión tipográfica enfatiza la textura y la profundidad de una manera que el trabajo digital no puede replicar. El ligero relieve de la tinta sobre el grueso papel de bellas artes confiere a la obra una presencia táctil que realza los temas de fisicalidad y daño. El uso de solo dos colores de tinta impone una economía visual que agudiza el contraste y dirige la mirada hacia el gesto central de la llama, el humo y la carne. Esta paleta minimalista crea una resonancia emocional máxima, reflejando la tensión interna representada en el tema. Como prueba de artista, muestra el control manual de Christofferson durante el proceso de impresión, reforzando la impronta personal que imprime en cada pieza. El léxico emocional de Dan Christofferson en el arte pop callejero Como Beeteeth, Dan Christofferson ha desarrollado un lenguaje visual arraigado en la iconografía sagrada, el misticismo regional y una clara carga emocional. Radicado en Salt Lake City, sus obras exploran a menudo el mito, el ritual y las pruebas personales mediante el simbolismo contemporáneo y una precisión de diseño impecable. «I'm Sorry, I'm on Fire» destaca como una de sus ilustraciones más íntimas, trascendiendo la narración literal para presentar una metáfora visceral del agotamiento, la identidad y el conflicto interno irresuelto. Su tamaño es modesto, pero su amplitud emocional y audacia gráfica la convierten en una pieza significativa dentro de la continua evolución del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra se presenta como una pequeña pero poderosa meditación sobre la transformación, la desesperación y la resiliencia.
$150.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth La impresión tipográfica de Devils Work por Dan Christofferson- Beeteeth
La obra del diablo, impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, tirada a mano, sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Firmado y numerado 10,75 x 13,75 2011
$134.00
-
Smithe Impresión tipográfica Ebb Tide de Smithe
Edición limitada Ebb Tide, impresión tipográfica manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT por Smithe, artista famoso del arte pop y el graffiti. Impresión tipográfica a dos colores firmada en 2022 sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 puntos. Tamaño: 20 x 21 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 35 ejemplares.
$299.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$181.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica Soul Rebel de Shepard Fairey - OBEY x Dennis Morris
Soul Rebel - Bob Marley - Impresión tipográfica de edición limitada a un color, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 16 x 19,5 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 19 de mayo de 2021. Esta serie de impresión tipográfica, realizada en colaboración con el fotógrafo Dennis Morris, conmemora el 40 aniversario del fallecimiento de Bob Marley. La serie representa la asombrosa amplitud de la personalidad de Marley: el filósofo, el luchador incansable por la justicia y el evangelista del amor y la conexión.
$384.00