Impresión artística en tipografía
-
Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey
The Beautiful Losers Portfolio & Catalog Boxed Edition 2004-2010 Museum Crate Set Kaws- Brian Donnelly x Shepard Fairey- OBEY x Jonathan Levine Projects presenta obras legendarias de grafiti callejero de docenas de artistas durante la exposición de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. The Beautiful Losers Portfolio and Catalog Boxed Edition, 2006, es un tesoro para los amantes del arte pop callejero y el grafiti, ofreciendo una colección completa que captura el espíritu de la icónica exposición "Beautiful Losers". Este set de edición limitada se erige como un testimonio prístino de un momento decisivo en el arte contemporáneo y la creatividad pura de la escena del arte callejero de 2004 a 2010. Cada elemento del set, con su correspondiente número de edición, está en perfecto estado, lo que garantiza su valor como objeto de colección y una pieza de la historia del arte. Cartera y catálogo originales de The Beautiful Losers, edición en caja 2004-2010, juego de cajas de museo x Jonathan Levine. Las cajas "The Beautiful Losers" de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) se lanzaron en edición limitada: la caja "Portfolio" se limitó a menos de 30 ejemplares y la caja "Catálogo", a 100. Cada caja se presenta en una caja de madera numerada e impresa a medida, lo que añade sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras. Las dimensiones de estas cajas, de 66 x 48 x 23 cm, se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diversos tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante "Beautiful Losers", que se celebró de 2004 a 2010. Esta exposición, junto con "Transfer", que recorrió varias ubicaciones entre 2008 y 2010, mostró el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop callejero y el grafiti. La exposición "Beautiful Losers" y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y la relevancia del arte callejero y el grafiti a un público más amplio. La Caja Portafolios, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro de 28 de los artistas callejeros y del grafiti más influyentes. Esta colección incluye grabados de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno con su visión y estilo únicos. Cada pieza de esta caja evoca los temas y expresiones artísticas de la exposición "Beautiful Losers", lo que subraya aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. Película The Beautiful Losers 2008 Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que se adentra en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del Street Pop Art y el Graffiti desde la década de 1990. Dirigido por Aaron Rose y codirigido por Joshua Leonard, este filme fue un producto de Sidetrack Films y BlackLake Productions, con artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. La película explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skate, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Arroja luz sobre la trayectoria de estos artistas desde la oscura cultura callejera hasta convertirse en figuras célebres dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales a medida que pasaban de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de alto perfil. "Beautiful Losers" es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más significativo que incluye un libro de arte publicado con el mismo nombre, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante en un museo que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de foco del documental, destacando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por artistas (2004-20010) Libro de arte contemporáneo y cultura callejera "Beautiful Losers" (2004) Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, este volumen es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya de coleccionista, presentada en una edición de tapa dura en buen estado con funda. Las tapas de tela roja del libro están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, lo que indica el tesoro que se esconde entre una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple colección; es una narrativa profunda que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién llegados a la edad adulta, impulsados no por las demandas del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimiento de primera mano, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad del skate, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze se encuentran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vividas en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. Beautiful Losers sirve tanto de homenaje como de relato histórico, rastreando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta nuevos defensores como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en diferentes medios, junto con reproducciones de material efímero que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó huellas imborrables en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el atletismo. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su espíritu fundacional —un espíritu de rebelión, innovación y autenticidad— permanece inquebrantable. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo sin refinar y lo real. Kaws- Brian Donnelly: Saludos cordiales Impresión tipográfica 2005 Firmada y numerada Edición limitada de 200 piezas firmada y numerada de 2005, tamaño 16x20. "Warm Regards", creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte impresa en tipografía sobre papel, de 20x16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. La pieza fue publicada explícitamente por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se realizó de 2004 a 2009 y marcó un momento significativo en la intersección del arte contemporáneo y la cultura callejera. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus notables ojos tachados y sus exageradas manos y pies de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una edición limitada de solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente como una celebración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture". La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento crucial que mostró la intersección del arte contemporáneo con la cultura callejera. La obra de KAWS a menudo conecta estos dos mundos, combinando una trayectoria en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de una galería. Sus personajes suelen provenir de la cultura pop y se representan con un estilo lúdico y crítico, que a menudo refleja el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada firmada y numerada de 2005 de 200 obras de arte, tamaño 16x20. "Soup Can 1" de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente realizada como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 50x40 cm y pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 piezas existentes, cada una con la firma del artista y el número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la crucial exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009 y celebrar la sinergia entre las escenas artísticas underground y la cultura dominante. La impresión "Soup Can 1" ha adornado diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la influyente exposición itinerante "Beautiful Losers", "Transfer" en Santander Cultural en Porto Alegre, Brasil, y la amplia muestra "Supply & Demand". También se presentó en la exposición "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (publicado por Rizzoli en 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una perspectiva del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su obra. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo de Beautiful Losers, lo que le otorga un lugar en los anales de la cultura callejera contemporánea y afirma su condición de pieza coleccionable de la historia del arte. Shepard Fairey- OBEY: Sin título Angela Davis Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey es una impactante incorporación a su ilustre obra. Con un prominente tamaño de 8x10, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de solo 100 ejemplares, cada uno impreso, numerado y firmado por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y coleccionismo. Fairey, reconocido por su capacidad para infundir arte con crítica social, presenta un cautivador retrato sobre un intenso fondo rojo que llama la atención. La silueta de alto contraste captura la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero al mismo tiempo evoca temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra "OBEY"— ancla la obra, integrándola en su obra más extensa, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra de arte es un testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y su firme compromiso de dejar huella a través de su arte. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Fairey reconocerán su estilo icónico, que se ha convertido en sinónimo del movimiento de arte callejero moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte callejero e inmortaliza la obra de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas medidas de 40 x 50 cm, la obra es lo suficientemente sustancial como para causar un impacto visual impactante, a la vez que es adecuada para diversos entornos de exposición. El formato tríptico de la obra presenta un trío de vibrantes y estilizados vagones de metro, cada uno adornado con las distintivas ilustraciones de los artistas del grafiti. El panel superior rebosa de vibrantes tonos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un homenaje al estilo salvaje clásico de Dondi, con letras audaces en tonos rosa que atraviesan el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Transmite el movimiento y el ritmo del arte del metro tal como antaño recorría las arterias de la ciudad de Nueva York. Cada pieza de esta serie de edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que marca su autenticidad y conexión con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que mostró las intersecciones e influencias del arte callejero en el arte contemporáneo. Esta impresión es una pieza de colección, no solo por su valor estético e histórico, sino también por representar la evolución del arte callejero desde el metro y las murallas de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD (2004) Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros, capturando la estética minimalista y las líneas fluidas características de la obra de McFetridge. Esta obra de arte muestra una escena lúdica de una figura en patineta, representada en una línea fluida y continua que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje se asoma curiosamente desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra de arte original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, ofreciendo una visión única del proceso creativo de McFetridge y la progresión de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza la autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una obra de arte singular; es una invitación a involucrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se cruza con la narrativa cinematográfica. Esta combinación única de dibujo tradicional y animación digital ofrece una apreciación multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Chris Johanson en la primera exposición "Beautiful Losers", fotografía firmada en 2004 Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía es una pieza clave de la historia del arte contemporáneo, que documenta la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista representativo del espíritu DIY del arte callejero, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que representa a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que marca su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura callejera y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y encarna el espíritu de la exposición, celebrando la convergencia underground del skate, el grafiti y el arte callejero con el arte contemporáneo. La composición de la foto es espontánea y sin filtro, mostrando a Johanson con el rostro oculto tras una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación evoca los temas de anonimato y misterio que a menudo impregnan la cultura del arte callejero. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indomable que sobresale por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía crea una conexión táctil con el momento que captura, sumergiendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte callejero y pop. La firma de Templeton añade una capa de autenticidad y marca esta obra como una auténtica intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. "Chris Johanson en la primera exposición Beautiful Losers" es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una mirada a la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron una generación. Esta pieza ocupará un lugar de reverencia para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representaba "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de la máquina de hielo, fotografía de Arizona , 1999, firmada y fechada Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura conmovedoramente la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno cuidadosamente impreso y firmado por la artista, lo que subraya su carácter coleccionable. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo mundano pero icónico de la cultura americana en el paisaje cotidiano. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo la representación de un lugar, sino el sello de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando la sensación de lugar y conectando la obra con su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando al espectador a encontrar belleza y narrativa en lo cotidiano. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta pieza es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta impresión es esencial para los coleccionistas que valoran la intersección de la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, lo que la convierte en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry Mcgee: Ryze sin título, 2007, obra de arte impresa en C y fotografía etiquetada a mano "Untitled Ryze" de Barry McGee es una pieza clave del movimiento artístico contemporáneo, simbolizando la vibrante intersección entre la cultura callejera y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la singular distinción de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y se exhibió en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, la legendaria figura callejera de Boston, mostrando la destreza de McGee para traducir la energía cruda del grafiti a un refinado contexto de galería. La palabra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Untitled Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y piezas de ensamblaje agrupadas. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y una referencia al espíritu cultural que encapsularon The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para que tanto aficionados como coleccionistas posean un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres, Barry McGee. Barry McGee: Sin título, Hola, mi nombre es, pegatina original firmada de 2005 Barry McGee, figura influyente del pop art callejero y el grafiti, ha tenido un gran impacto con su estilo y enfoque únicos. Su "Pegatina firmada original "Hello My Name Is 2005 sin título" es un ejemplo por excelencia de su obra, que fusiona la esencia cruda y enérgica del arte callejero con la estética refinada del pop art. Esta pieza, creada en 2005, es un testimonio de la capacidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en atractivas expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su arte creando grafitis bajo la etiqueta "Twist". Este período de formación fue crucial para dar forma a su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la esencia audaz y llamativa del pop art. Su transición de los muros callejeros a las galerías no disminuyó la autenticidad cruda de su obra. Al contrario, le proporcionó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio, manteniéndose fiel a sus raíces en la cultura callejera. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada Este autorretrato sin título, de 2004, presenta una impactante pieza visual: una serigrafía sobre papel de 50 x 40 cm, parte de una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le aporta un toque personal. La impresión presenta al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud juguetona y a la vez rebelde. Con cuernos de diablo y un tridente en la mano, el sujeto realiza un gesto juguetón en señal de paz, combinando símbolos tradicionalmente nefastos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la impresión realza el impactante impacto de la obra. Esta pieza se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009). Explora las intersecciones entre la cultura pop y el arte callejero, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, pues proviene de Ediciones Iconoclast y del Archivo de los Hermosos Perdedores, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza emblemática que captura la esencia de un zeitgeist cultural, convirtiéndolo en una pieza imprescindible para cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de la calle Kioto, 2004, firmado y numerado "Kyoto Street", una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un momento congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está meticulosamente impresa en papel de archivo libre de ácido, con unas medidas de 50 x 40 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 impresiones, cada una firmada y numerada a mano por el propio Hecox, lo que le garantiza su lugar como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009 y se exhibió en diversos lugares. El grabado "Kyoto Street" se ha exhibido en importantes exposiciones, como "Transfer" en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera de São Paulo, en 2010. En esta pieza, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto mediante marcados contrastes y líneas limpias, capturando el dinámico juego de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji acentúan la escena, proyectando una cálida luz sobre el callejón. Al mismo tiempo, la intrincada red de líneas eléctricas añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta austera y el audaz estilo gráfico de la obra evocan nostalgia, invitando al espectador a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo de Beautiful Losers, "Kyoto Street" no es solo un grabado, sino una pieza narrativa que se presenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos "Beautiful Losers" y "Transfer". Es un testimonio de la capacidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, lo que lo convierte en una posesión preciada para los coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con una inclinación por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Ryan McGinness, "Patéticos amuletos de la suerte del hipster bobo". Esta exquisita pieza de 2004 es una representación magistral de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada impresión mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 piezas, lo que garantiza su singularidad y su carácter coleccionable. Cada impresión está firmada y numerada a mano por el artista, lo que demuestra su autenticidad y el toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que destacó la energía vibrante y la vitalidad del arte callejero en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y, a menudo, autocrítico de la subcultura hipster. El uso que McGinness hace de imágenes icónicas, entretejidas con alegría y crítica, encapsula un momento en el que el arte, la cultura y la crítica social se entrecruzan con una gracia natural. Esta obra no es sólo una pieza de arte, sino una porción de historia cultural, un espejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000. Harmony Korine: Sin título Osama & ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra de arte es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada, con solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de colección. Esta impresión, de 50 x 40 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en un solo marco. La imagen representa a Osama bin Laden en un cálido abrazo con el icónico personaje extraterrestre, ET, de la famosa película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes crea una declaración audaz e invita a diversas interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contradice la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con la exposición "Beautiful Losers", que celebraba la intersección del skate, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la impresión es impecable, procedente de Iconoclast Editions y del Archivo de Beautiful Losers, lo que refuerza su importancia histórica y artística. La combinación de figuras tan incongruentes en esta impresión invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que cada personaje representa. Esta pieza es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, las figuras políticas, los personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Los coleccionistas y entusiastas del arte pop callejero apreciarán la profundidad y la naturaleza provocadora de esta impresión, lo que la convierte en una adición destacada a cualquier recopilación de arte contemporáneo. Larry Clark: Fotografía de Shorty sin título, obra de arte, 1996/2007, firmada y numerada Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue producida en 1996 y publicada en 2007. Se presenta en papel de acuarela Anjelica con unas dimensiones de 50 x 35 cm. Cada pieza de esta edición de 200 ejemplares está firmada y numerada individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales en el reverso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Publicada con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo de Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente de la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo con obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su prematura muerte siguen siendo una historia conmovedora, cuyas raíces se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "Rebeldes". Raymond Pettibon: Sol sin título, serigrafía, 2005, firmada y numerada Esta impactante obra, sin título, data de 2005 y fue creada por el aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite la presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Mide 50 x 40 cm, su escala es accesible para diversos espacios y su imponente capacidad crea un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con reflejos de azul y amarillo, confiere a la pieza una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —"APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!"— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección del arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio de la filosofía de este movimiento, encapsulando el espíritu puro y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de colección no solo por su atractivo estético, sino también por su importancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Chinatown NYC Xilografía 2004 Firmada/Numerada "Chinatown NYC" de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, articula meticulosamente la vitalidad urbana. Cada impresión de esta serie limitada mide 25 x 20 cm y forma parte de una edición numerada restringida a 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que refleja la participación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una atención al detalle y un enfoque estilístico distintivo. El uso de líneas de Hecox en la xilografía traduce el dinamismo de la ciudad en una imagen estática y vibrante. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada con el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de la impresión, con su intrincado trazo y sutiles variaciones tonales, evoca las múltiples experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar el espíritu de un lugar en sus obras, Hecox presenta "Chinatown NYC" como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida en tinta y papel, una historia contada a través del ritmo de un paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y es un homenaje al entramado cultural que define a Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título, Japón, HPM, pintura en aerosol, serigrafía, 2005, firmada y numerada Experimente la fusión de tradición y rebelión con 'Untitled Japan HPM' de Rostarr, una provocativa pieza de Romon K Yang de 2005. Esta impactante obra, realizada en papel con unas dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa mezcla de pintura en aerosol y técnicas de serigrafía, que culmina en una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. La obra de arte es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte callejero. Las audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las crudas e improvisadas salpicaduras de pintura en aerosol negra. Este juego de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de 'Untitled Japan HPM' es una celebración pintada a mano y estampada a mano de una expresión única, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La disponibilidad limitada de la obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y entusiastas deseosos de poseer una parte de la historia del arte que conecta lo antiguo con lo nuevo, lo planificado con lo espontáneo. «Untitled Japan HPM» no es solo una obra de arte; es una pieza de diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr- Romon K Yang: Mariposa en el huracán 2004 Serigrafía firmada y numerada Español Embárcate en un viaje visual con 'Butterfly In The Hurricane', una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas íntimas medidas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200, cada una con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Elaborada durante la exploración artística y la superación de límites, 'Butterfly In The Hurricane' se lanzó junto con la innovadora exposición 'Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture', que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra de arte presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos de azul y amarillo, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores atrevidos se arremolinan y bailan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre la armonía y el caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista para combinar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Butterfly In The Hurricane» es una pieza imprescindible tanto para conocedores como para coleccionistas, y promete ser tema de conversación y una pieza preciada de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004, Fotografía única en serigrafía HPM firmada y numerada Una obra distintiva de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre papel de archivo blanco, resistente y extragrueso, libre de ácido, de 50 x 40 cm. Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que se desarrolló entre 2004 y 2009 y es muy apreciada en el Archivo de Beautiful Losers. Su procedencia se remonta a Iconoclast Editions, lo que demuestra su autenticidad y significado cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y cosechó una aclamación sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los coches personalizados, el surf y el skate, todo ello plasmado a través de su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que mero arte; son representaciones históricas de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizadas a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Impresión serigráfica en gelatina de plata sin título firmada y numerada La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de un conjunto exclusivo de 100 obras, cada una impresa en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, con unas medidas de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta la palabra "PROOF" en letras rojas prominentes, lo que confirma su autenticidad como impresión fotográfica de generación original. El texto inferior funciona a la vez como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista, garabateada con energía sobre la impresión, subraya este límite de exclusividad, lo que autentifica cada pieza y la distingue como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, integrándose con el mensaje textual y el fondo austero, garantizando que cada impresión sea un testimonio de la filosofía artística única de Stecyk y su legado dentro de la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título Andy Roy Serigrafía 2004 Firmada/Numerada "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, sellos distintivos de la cultura callejera. Producida en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skate, conocido por su estilo natural y personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada pieza de esta edición limitada mide 50 x 40 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una codiciada colección de objetos de colección. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura callejera dentro de la escena artística contemporánea, llevando la estética del skate, el grafiti y más allá a la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, "Sin título (Andy Roy)" es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu aguerrido del arte callejero y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Ventana de Skate Smash PhotMills firmada y numerada "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una fotografía cruda y dinámica en blanco y negro que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Capturada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skate, encarnadas en el acto de una patineta al estrellarse contra la ventanilla de un coche. La fotografía se presentó en la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de las sensibilidades callejeras con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales a un contexto artístico. Procedente del Archivo de Beautiful Losers y procedente de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de la vida de una cultura que a menudo pasa desapercibida. La capacidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos desenfrenados de la cultura juvenil. La "Foto de Ventana de Aplastamiento de Skate" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que implica el skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura callejera, ofreciendo una mirada sin complejos a los momentos que definen un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros Serigrafía 2004 Firmada/Numerada La evocadora pieza de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", se erige como una profunda declaración de intenciones en el arte contemporáneo, utilizando la serigrafía impresa a mano y lápiz sobre papel de archivo blanco suave y libre de ácido. Esta obra de 2004 mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada copia de esta serie es un testimonio de la perspicacia de Mills para la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que evoca la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, que se difumina en una representación cruda y cruda en la parte inferior, crea un impactante contraste visual que sugiere una dualidad dentro de la condición humana. Esta obra se presentó con la crucial exposición "Beautiful Losers", que se exhibió de 2004 a 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte callejero y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. "The Cops Are Inside Us" refleja el sentimiento de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndola en una pieza atemporal para coleccionistas y entusiastas del arte con significado. Procedente de la venerada colección Beautiful Losers, esta pieza de Mike Mills no es solo una obra de arte; es una reflexión cultural, preservada mediante serigrafía, que ofrece una ventana al complejo diálogo entre la sociedad y el yo. Cheryl Dunn: Borrador de 2004, Serigrafía firmada y numerada y fotografía firmada "Drafted" de Cheryl Dunn es una provocadora obra de serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana, sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con siluetas, una sentada en el suelo y las otras aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo al espectador plasmar sus historias y significados en la pieza. El título "drafted" evoca temas de compulsión y resistencia, conectándose con el espectador a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que se celebró entre 2004 y 2009, esta pieza contribuye al diálogo entre la cultura callejera y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por formas subculturales como el skate, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso Archivo Beautiful Losers y producido por Iconoclast Editions, "drafted." es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que configuran nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura callejera encontrarán en esta obra una cautivadora combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: C-4 San Francisco Tenderloin Hallway Impresión Giclée 2004 Firmada/Numerada Presentando una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn, esta obra transporta al espectador al vibrante corazón del distrito Tenderloin de San Francisco. La pieza, titulada "C-4 San Francisco Tenderloin Hallway", es un testimonio de la aguda visión de Dunn para lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión mide 38 x 25 cm, ideal para exhibir, está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que indica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta impresión de edición limitada es una de solo 100 copias, lo que la convierte en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se encuentra en el estrecho pasillo, encarnando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. El individuo viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con extravagantes orejas de oso que aportan un aire de inocencia a la escena, por lo demás cruda. Esta persona sostiene un aerosol, lo que sugiere una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de la chaqueta están intrigantemente repletos de aerosoles adicionales, lo que quizás insinúa el comentario de la artista sobre la juventud, la rebelión o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca un debate sobre el latido cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden en sus paredes y los vibrantes personajes que recorren sus caminos. Esta pieza es más que una fotografía; es un trocito del alma de San Francisco, bellamente preservada en giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Máquina de hielo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada "Sin título" de Cynthia Connolly, de su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel con unas impresionantes dimensiones de 40,6 x 50,8 cm. Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único, lo que marca su autenticidad y disponibilidad limitada. Creada con un enfoque en la estética americana, esta obra es una documentación poética de las máquinas de hielo, antaño omnipresentes, que salpicaban el paisaje estadounidense, ahora un emblema en desaparición de una época pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces fragmentos de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La impresión "Sin título" se publicó para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera", celebrada entre 2004 y 2009. Esta exposición fue un momento crucial que llevó la crudeza de la cultura callejera a los refinados espacios de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skate y las corrientes subyacentes de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora simplicidad y profundidad, se conservan en las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta impresión, que forma parte de la obra "Ice Machines", refleja su dedicación a la crónica de elementos de la vida estadounidense que se desvanecen lentamente. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, "Sin título" de Connolly es una pieza imprescindible. No es solo una serigrafía; es una pieza de patrimonio cultural, una reflexión profunda sobre la naturaleza efímera de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: The Hidden Radiance Serigrafía 2004 Firmada/Numerada "The Hidden Radiance" de Geoff McFetridge es un testimonio de la maestría del artista en el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50 x 40 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la impactante paleta de azules envuelvan el campo de visión del espectador. Cada elemento del diseño teselado vibra con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con más atención, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra estampada es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos tiene un propósito estético y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza conserva el toque personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. "The Hidden Radiance" se presentó en el reconocido "The Beautiful Losers Portfolio" de la Galería Agnes B de Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. También se destaca en el libro fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop callejero y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje se dirige tanto al entusiasta del arte exigente como al apasionado de la cultura callejera. Ed Templeton: Mujer sorprendida sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada Presentando una cautivadora pieza de Ed Templeton, "Untitled Shocked Woman" es una obra que encapsula el potencial puro y expresivo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y su condición de pieza de colección. Esta serigrafía muestra la capacidad única de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y espontáneos. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un momento narrativo congelado en el tiempo por la experta mano de Templeton. El uso de colores intensos y contrastantes y la superposición de elementos abstractos confieren a esta pieza un dinamismo que resulta a la vez inquietante e intrigante. Las imágenes están imbuidas de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Reta al espectador a confrontar las emociones inesperadas y a menudo inquietantes que sus sujetos manifiestan. Las pinceladas crudas y la ocultación deliberada de los detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyerista del arte. "Untitled Shocked Woman" se publicó durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección de las escenas artísticas underground y el reconocimiento del mainstream. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir profundas experiencias humanas, lo que convierte a esta pieza en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura autografiada de Wiggins de The Thin Blue Line, juguete artístico de 2004. Presenta "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 unidades firmadas de la serie 3.5x6, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el deleite tangible de los juguetes de bellas artes. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie altamente exclusiva limitada a solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el diminuto agente de la ley, luce orgulloso su uniforme, elaborado con meticulosa atención al detalle. Desde la parte superior de su clásica gorra de policía hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Empuña un garrote, un accesorio que insinúa su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que se alza sobre una expresión severa, sugiere una personalidad profunda que trasciende sus funciones oficiales. Cada figura llega en una caja de hermoso diseño, que exhibe con orgullo la firma de James Jarvis, una marca de autenticidad y una conexión directa con la mano del artista. El empaque es una obra de arte tanto como la propia figura, con la ventana que muestra a Wiggins en una presentación que difumina la línea entre un juguete y una escultura artística. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador por derecho propio, que encarna las complejidades de su profesión con un toque del humor y la perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo un vistazo a su alma sensible, un contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los fanáticos del arte pop callejero y para quienes aprecian la intersección del arte y la diversión. Es un homenaje al encanto poco convencional y la visión creativa por los que James Jarvis es famoso, lo que hace de "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" una incorporación destacada a cualquier colección de juguetes de bellas artes o piezas de arte contemporáneo. ESPO- Steve Powers: Sin título Next Door HPM Serigrafía 2006 Firmada/Numerada "Sin título (Al lado...)" de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40 x 50 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su condición de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, lo que convierte cada pieza en un tesoro único. La obra está imbuida del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la célebre exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" , que se extendió de 2004 a 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que desdibujó las fronteras entre el arte underground y el convencional. Los variados elementos, desde la pieza del rompecabezas "Misfit" hasta la triste figura con sombrero de copa, abordan temas de identidad, presiones sociales y la búsqueda existencial de significado. Originaria de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, "Sin título (Al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la distintiva voz de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y servirá como tema de conversación gracias a sus vibrantes imágenes y a la singular destreza narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Señales útiles para conocidos en la ciudad de Nueva York. Impresión HPM personalizada, 2006. Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con sus "Letreros prácticos para personas que conoces en la ciudad de Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina es una explosión de color y simbolismo, con medidas de 31,5 x 26,5 cm, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USUARIOS" con un dedo señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada letrero. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero es una abreviatura de las complejas interacciones que definen la experiencia urbana. Lanzada como una lámina de pegatinas troqueladas mate de alta presión (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en soportes para el diálogo social. "Handy Signs for People You Know in New York City" es una obra de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una combinación única de diseño gráfico, arte callejero y comentario irónico, todos ellos sellos distintivos del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004, firmada y numerada, y libro de artista "States" "Sin título", de Jo Jackson, de 2004, es una serenata serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas medidas de 40 x 50 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, donde cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor coleccionable. States es una revista flipbook de edición limitada de 100 ejemplares. La impresión presenta un pico gélido y austero sobre un magnífico fondo azul, que evoca una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un singular y detallado copo de nieve, que sugiere la pureza y singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, evocando una suave nevada o un cielo estrellado. Presentada en conjunción con la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y, a menudo, meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento emblemático que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skate y otras formas de arte subcultural. Procedente del Archivo de Beautiful Losers, esta pieza representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la simplicidad y el simbolismo. Tanto para coleccionistas como para aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que ofrece un momento de reflexión en medio del caos de la vida cotidiana. Es un testimonio de la capacidad del artista para condensar emociones complejas en una imagen única y conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea Serigrafía 2005 Firmada/Numerada "People Of Pangea Unite" de Thomas Campbell es una cautivadora serigrafía sobre papel que encapsula una perspectiva caprichosa y sugerente sobre la unidad y el mundo natural. Esta pieza de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en un objeto de colección. La obra retrata un paisaje surrealista donde figuras humanas se funden con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de interconexión. Arriba, se despliega un bocadillo con el texto "¿QUÉ EXACTAMENTE ESTÁN CONSERVANDO LOS CONSERVADORES?", una provocativa propuesta que anima al espectador a reflexionar sobre la gestión política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color en medio de una paleta de tonos tierra, que atrae la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se celebró de 2004 a 2009, la impresión de Campbell encarna la celebración de las formas de arte subcultural y su influencia en el arte contemporáneo. La exposición fue un evento cultural significativo, que trajo la esencia del skate, el grafiti y el arte callejero a la galería. "People Of Pangea Unite" es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para combinar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente agradable y estimulante intelectualmente. Para los coleccionistas, esta impresión no es solo una obra de arte; es una pieza de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: T Moe Still Smoking Paul Frank Cartera personalizada de edición limitada hecha a mano 2005 "Still Smoking" de Thomas Campbell es una cartera artesanal y a medida, una obra de arte funcional que fusiona la utilidad con la vitalidad de la cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una multitud de ilustraciones caprichosas, características de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de las nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está representado con una sensación de alegría y una sensibilidad gráfica y audaz. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial fue un hito al mostrar la intersección del skate, el grafiti y el arte callejero dentro de la escena artística contemporánea. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión del arte con la vida cotidiana. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una cautivadora pieza de Andy Jenkins, esta obra forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa con múltiples capas. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras extragrandes y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que combina de forma intrigante elementos de un calendario y caligrafía, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que narra la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La impresión HPM "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo notable de grabado contemporáneo que combina la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, muestra la maestría de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros audaces que dominan el campo visual; forman un estudio de simetría y equilibrio perfectos. Alrededor de estas figuras centrales parecen haber notas y garabatos manuscritos, algunos claros, otros oscuros, que insinúan el proceso del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco inmaculado, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los acentos rojos dentro de uno de ellos, sino que también realza el sutil texto y el trazo que invita al espectador a acercarse. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que indica un toque personal y la autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones que se producen en la impresión de inyección de tinta. "Circle Untitled HPM Print" de Jenkins no solo ofrece una experiencia visual, sino también táctil, donde la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es un testimonio de la capacidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, involucrando al observador en un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas limpias y detalles intrigantes, esta pieza es una adición irresistible a cualquier colección que valore la intersección del diseño moderno y la expresión personal en la impresión artística. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía de Scrabble (2005), firmada y numerada "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es una intrigante obra en serigrafía y grafito sobre papel que cautiva la imaginación del espectador gracias a su audaz calidad gráfica y su lúdica interacción con la tipografía. Con unas medidas de 50 x 40 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que confirma su singularidad y su condición de pieza de colección. La composición presenta un puño en alto entrelazado con líneas fluidas que parecen cintas sobre un fondo de grises suaves, acentuado por la pancarta homónima "Scribble Scrabble" en llamativos negros y rojos. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como creador fundamental de la cultura del skate, se exhibe en todo su esplendor, fusionando elementos del arte callejero con delicadas sensibilidades artísticas. Presentada con la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, "Scribble Scrabble" representa la evolución creativa de la estética del skate en los espacios de galería. Jenkins, un artista versátil conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es más que una impresión; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skate. Ocupa un lugar de honor en el Archivo de Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban con belleza. Terry Richardson: Gafas Smilen Broadway, objeto artístico (2004) Esta intrigante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión del diseño funcional y la expresión artística. Presentadas como obra de arte en 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, y su diseño compacto evoca un estilo refinado. Sobre un fondo que dice "Colección BROADWAY SMILEN EYEWEAR", se inspiran en la idea de que el comercialismo se entrelaza con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes se enmarcan en una montura negra clásica, una elección de color con un encanto atemporal. Estas gafas no son solo accesorios; son piezas clave que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan la indicación "ESTILO STEVEN, COLOR NEGRO, TALLA 56-16, PATILLAS 145", lo que denota su carácter único. El objeto artístico difumina las fronteras entre objetos prácticos y objetos de colección, desafiando los límites de lo que se percibe típicamente como arte. La obra de Richardson invita al espectador a contemplar la intersección de la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndola en una pieza irresistible para cualquier colección que valore la innovadora integración del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin Silkscreen Print 2004 Firmado/Numerado Capturando un momento del retrato contemporáneo, "Justin" de Ari Marcopoulos es una creación serigráfica de 2004 sobre papel de archivo libre de ácido, de 50 x 40 cm. Esta obra forma parte de una codiciada serie de edición limitada, con solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y su condición de pieza de colección. Sobre un intenso fondo rosa, el retrato de 'Justin' es un cautivador estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se presenta con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece ver más allá del papel. Esta pieza se publicó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura callejera y el arte culto. Refleja la filosofía del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y sin adulterar de la juventud y la subcultura. "Justin" no es solo un retrato; Es una declaración, una pieza que se dirige al coleccionista con una apreciación por la convergencia de la forma de arte con el espíritu de su época. Es una pieza atemporal para cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Podría estar equivocado" Libro de arte de artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine en 2005, con una edición limitada numerada de 100 ejemplares. Esta cautivadora obra demuestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para obtener detalles precisos y nítidos, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a la observación minuciosa y a la interacción personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se encuentra frente a una pared de ladrillos desgastados, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y las escenas callejeras de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con los artefactos culturales. El fondo está repleto de folletos, incluyendo uno que presenta de forma destacada un anuncio de la Alleged Gallery, lo que proporciona contexto y ancla la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental, que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es un testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Los coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte callejero reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo con placer Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una notable creación serigráfica sobre papel de 2005 que vibra con la energía icónica y el estilo del artista. Esta pieza, de 18 x 13 cm, forma parte de una edición numerada exclusiva de 100 ejemplares, lo que la convierte en una pieza de colección excepcional para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su obra. La composición presenta dos figuras en un tono rosa monocromático, impactante y juguetón. En primer plano, predomina un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que muestra los dientes, transmite una sensación de satisfacción y deleite. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, refleja este sentimiento con una mano sobre la boca fumando, sugiriendo risa o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca que se reconoce inmediatamente como su estilo característico. Los personajes están adornados con detalles como el motivo arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un toque de interés visual y podría interpretarse como un guiño a temas de diversidad e inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los placeres sencillos de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Es un testimonio de la capacidad de Todd James para capturar el espíritu del arte pop callejero y presentarlo en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, "Alive With Pleasure" es más que una obra de arte: es una infusión de alegría y una representación precisa del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de Bullie James, 2005, firmada y numerada Presentando "Bullies", del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo artístico como REAS, esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su reconocido estilo, profundamente arraigado en la cultura callejera y la estética animada. Con unas medidas de 50 x 40 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y coleccionabilidad. La obra presenta cuatro personajes de estilo caricaturesco, cada uno representado con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño en alto, la figura dominante simboliza el arquetipo del "bully", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales a través de una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y la filosofía del movimiento de la cultura callejera. El uso de colores primarios intensos y líneas fluidas es característico del enfoque de Todd James, quien fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta pieza es un deleite visual y una parte importante del diálogo entre el arte callejero y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas más amplias de confrontación y resiliencia de la sociedad. "Bullies" es un ejemplo convincente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop callejero, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la perspicacia urbana y la delicadeza estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una colorida adición a cualquier colección. Wes Humpston: Bulldog Skates Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra de arte "Bulldog Skates" de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skate. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50 x 40 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, lo que establece una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró el rico lenguaje visual de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. "Bulldog Skates" es un símbolo del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop callejero y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes encapsulado en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un icono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, que recuerda a las etiquetas de grafiti, lleva el nombre "Bulldog Skates", lo que refuerza la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y descarnada del arte callejero. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, y conecta con aficionados y coleccionistas de arte por igual. "Bulldog Skates" es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta dinámica creación en serigrafía, "My Rules", del aclamado artista Glen E. Friedman, se produjo en 2004. Esta pieza, una audaz representación del impacto de la cultura callejera en las artes visuales, mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una serie de edición limitada, con solo 200 impresiones disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que añade una autenticación personal al artículo de coleccionista. Elaborada con la precisión y la vitalidad características de la serigrafía, "My Rules" sirve como un manifiesto visual del ethos punk y del skate. La obra de arte se dio a conocer como parte de la icónica exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la transición del arte callejero al espacio de la galería. "My Rules" es un emblema de la histórica carrera del artista al documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La impresión es un montaje de retratos enérgicos y tomas de acción real, centrados en una figura imponente que vocaliza el sentimiento del título. La tipografía verde lima eléctrica atraviesa el fondo monocromático, reafirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura el pulso de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento a un período transformador del arte contemporáneo, donde las calles dialogaron con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo presente para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué son tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, "¿Por qué están tan frenéticos?", de Chris Johanson, es una serigrafía cautivadora que expresa un gran significado a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está meticulosamente impresa en papel de archivo libre de ácido y mide 50 x 40 cm. Forma parte de una edición limitada de solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte callejero de 2004 a 2009. La pieza presenta una figura alienígena con un contorno minimalista, que sirve como conducto para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre los problemas de histeria y vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde intenso y brillante acentúa la urgencia y la naturaleza reflexiva del texto. La obra de Johanson recorrió diversas ubicaciones como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se presentó en las exposiciones "Transfer" en Brasil, en Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera de São Paulo. La influencia y el alcance de la pieza se documentan con más detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo de Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se adentren en un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de botones numerados "Love Not War" (2004) "Love Not War" de Chris Johanson es una sugerente colección de chapas de 10 x 17,78 centímetros. Este conjunto, presentado en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, con un vibrante fondo amarillo y una destacada pieza en verde, sirven como arte para vestir que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, el apoyo al emprendimiento comunitario y la crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la paz interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia de la defensa y la expresión personal en manifiestos en miniatura. El arte de Johanson convierte el uso de una chapa en una declaración de valores únicos y un llamado a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: Revista de arte "Adulto" (1995) "Adulthood" es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, creado por Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skate y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante fotocopias, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas medidas aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio portátil del espíritu "hazlo tú mismo" que impregnaba las escenas artísticas underground de la época. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo del retrato de principios del siglo XX, pero rebosa la actitud desafiante de los años 90. Bajo la imagen, los nombres "Mark Gonzales" y "Harmony Korine" declaran con valentía este esfuerzo colaborativo, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título "ADULTHOOD" se alza imponente en letras austeras y mecanografiadas, yuxtapuesto con la fecha "Primero de marzo de 1995", anclando la pieza en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto un objeto de colección como una pieza de historia cultural, capturando el espíritu de una generación a punto de alcanzar la madurez, pero profundamente arraigada en la subversiva cultura juvenil de la época. Cada fanzine sirve como una instantánea de la época, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía pura del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto artístico (2004) Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que combina funcionalidad con un toque de arte callejero. Lanzado en 2004 como parte de la colección Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico y se convierten en piezas coleccionables que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos atrevidos y gráficos. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, representando el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el carácter distintivo de la marca en un blanco puro sobre un impactante fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que celebró el influyente espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección se inspira en el latido de la cultura callejera, infundiendo en artículos cotidianos un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y del prestigioso Archivo de Beautiful Losers, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Sirven como testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skate y el arte, y como símbolo de la difusión del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y entusiastas, y representan un momento en el que la cultura urbana se afianzó con fuerza en el mundo del arte. Phil Frost: Marcador recargable personalizado para pósteres superanchos (2004) Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con su Marcador Superwide y Marcador para Póster, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables y personalizados son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 13 cm, y forman parte de una colección de FFrost. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de FFrost en negro sobre un fondo naranja intenso. Este diseño es inmediatamente reconocible para quienes conocen la obra de FFrost, conocida por sus intrincados patrones y un profundo sentido del lenguaje visual contemporáneo de la época. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del Archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera". Este proyecto celebró la cultura DIY y el arte callejero que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una parte tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura callejera en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son artículos funcionales y obras de colección que llevan el estilo característico del artista a manos de creativos y aficionados al arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) "La Arquitectura de la Reaseguranza" de Mike Mills es un cautivador libro de artista de tapa blanda que sirve como extensión visual de su cortometraje. Lanzado en 1999, esta primera edición mide 18 x 10,8 cm y es una pieza de colección excepcional procedente directamente del Archivo de Beautiful Losers. Entre sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. "La Arquitectura de la Reaseguranza" no es una excepción, ya que reflexiona profundamente sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de Mills. Para los admiradores de la obra de Mills y aquellos interesados en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una adición invaluable a su colección, ofreciendo una pieza táctil del zeitgeist de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD de edición limitada 2004 Este objeto artístico es un CD de edición limitada titulado Peggy Honeywell "Faint Humms" de Clare E. Rojas, artista cuya obra abarca diversos medios, explorando a menudo temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", este CD no solo es un reflejo del arte auditivo de Rojas, sino también una pieza de colección que representa la intersección de la música y las artes visuales en el ámbito de la cultura callejera. El CD se presenta en un llamativo estuche naranja, que subraya el audaz uso del color de Rojas en sus obras visuales. El estuche está envuelto en un forro de espuma, lo que garantiza la protección del disco y evoca el cuidado que se suele dedicar a la conservación de los objetos de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonos vibrantes y contrastantes. Esta pieza es una conexión tangible con la filosofía de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte emergentes de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. Como edición limitada, este CD es una instantánea de un momento particular de la historia del arte, encarnando el espíritu creativo de una época en la que las fronteras entre las diferentes disciplinas artísticas se difuminaron para crear nuevas formas de expresión. Los coleccionistas y entusiastas de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura callejera en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas de 2005 firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizadas Multiverse de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial, limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, lo que indica su posición como número de 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado que brilla con un brillo metálico, el paquete encarna una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. Al mismo tiempo, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios a la derecha es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una serie de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estos no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten al portador llevar una pieza de la estética McGinness al mundo. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte, en el corazón de la filosofía de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un coleccionable que difumina las fronteras entre el arte refinado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete es una oportunidad única de poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.
$26,253.00 $22,315.00
-
OG Slick Hand Alphabet Standard Letterpress Print de OG Slick
OG Slick Hand Alphabet - Edición Limitada Estándar - Impresión de Letras a 3 Colores sobre Papel de Bellas Artes Stonehenge Naturel de 250 g/m² con Bordes Rasgados a Mano, por OG Slick, artista famoso del arte pop y el graffiti. Edición firmada de 2010 de 75 ejemplares
$759.00
-
Swoon- Caledonia Curry Corazón n.° 063 Impresión tipográfica de Swoon - Caledonia Curry
Corazón #063 Impresión tipográfica de Swoon- Caledonia Curry Edición limitada en papel Somerset Fine Art blanco terciopelo de 300 g/m² Arte urbano pop estilo grafiti. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, 2020. Impresión tipográfica. Tamaño de la obra: 11 x 8 pulgadas. Corazón #063 Impresión tipográfica de Swoon – Una delicada fusión de intimidad y activismo Heart #063 de Swoon, también conocida como Caledonia Curry, es una obra de arte impresa en tipografía que plasma su intrincada estética, a la vez que se arraiga en el profundo lenguaje emocional que define su arte urbano pop y grafiti. Lanzada en 2020 como una edición limitada, firmada y numerada de tan solo 75 ejemplares, esta pieza de 28 x 20 cm está impresa en papel artístico Somerset Velvet White de 300 g/m², un material reconocido por su rica textura y calidad de archivo. Cada impresión revela las cualidades táctiles de la impresión tipográfica, con la tinta penetrando profundamente en las fibras del papel, realzando el peso visual y físico de las imágenes orgánicas de Swoon. Diseño intrincado y simbolismo incrustado en el motivo del corazón El estilo distintivo de Swoon se nutre del recorte de papel, el grabado tradicional y las instalaciones específicas para cada lugar. Corazón #063 fusiona esta sensibilidad en un único símbolo unificado: un corazón formado mediante hipnóticos bucles geométricos, patrones florales radiales y entrelazados arquitectónicos. El diseño evoca la geometría sagrada y el crecimiento botánico, a la vez que conserva la calidez humana característica de su obra, centrada en el retrato. En lugar de enfocarse en figuras humanas, esta composición abstracta alude al marco emocional del cuidado, la conexión y la renovación, especialmente conmovedor durante el período de convulsión social y sanitaria de 2020. Arte pop callejero y graffiti en contextos de bellas artes Swoon es reconocida internacionalmente por llevar el arte pop urbano y el grafiti a museos y galerías sin perder la esencia popular de su práctica. Sus intervenciones en el espacio público son tan importantes como sus grabados y esculturas. Con el lanzamiento de Heart #063 en edición tipográfica, eleva su lenguaje visual impregnado de grafiti a una forma coleccionable, preservando la accesibilidad y el mensaje que fundamentan su legado. La obra se convierte en una suerte de mural portátil, un fragmento destilado de su universo visual mucho más amplio. Con un tamaño ideal para una exhibición íntima, Heart #063 se transforma en un objeto personal de una de las figuras femeninas más influyentes del arte urbano mundial. El legado y la influencia continua de Swoon Caledonia Curry nació en Estados Unidos en 1977 y continúa creando obras de arte con un fuerte componente social, arraigadas en la compasión y la sanación. Se ha mantenido como una figura clave en la expansión de la expresividad del arte pop urbano y el grafiti hacia prácticas comunitarias, intervenciones públicas y la impresión artística. «Corazón #063» es un ejemplo paradigmático de su habilidad para fusionar la maestría técnica con una narrativa emocional profunda. Esta obra refleja su característica capacidad de combinar elementos míticos, estética urbana e iconografía personal en trabajos visualmente densos y con gran resonancia espiritual. La edición limitada y la calidad artesanal de esta impresión tipográfica garantizan su estatus como pieza codiciada en colecciones de arte contemporáneo.
$375.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Lo siento, estoy en llamas. Impresión tipográfica AP de Dan Christofferson-Beeteeth
Lo siento, estoy en llamas. Prueba de artista AP. Impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, tirada a mano, sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Impresión de artista AP 2011 Firmada y marcada Obra de arte AP Tamaño 6x10 Impresión tipográfica Bellas Artes. Lo siento, estoy en llamas, de Dan Christofferson: Simbolismo emocional en el arte pop callejero y el grafiti «Lo siento, estoy en llamas» es una prueba de artista impresa en tipografía de 2011 por Dan Christofferson, conocido artísticamente como Beeteeth. Esta rara obra de 15 x 25 cm, impresa a mano, ejemplifica el enfoque de Christofferson hacia el simbolismo narrativo a través del minimalismo gráfico y una iconografía cargada de emoción. Impresa en dos colores, un rojo coral apagado y un granate intenso, la pieza captura un momento abrasador de autoconciencia y colapso, representado mediante la inquietante figura de una mujer en plena transformación. Con humo que se eleva de sus labios y llamaradas que brotan de su cabeza, la imagen oscila entre el dolor introspectivo y la catarsis mitológica. La marca de prueba de artista y la firma certifican su condición de prueba única de la edición, lo que aumenta su rareza entre los coleccionistas de arte urbano pop y grafiti. Simbolismo a través de la forma humana y el fuego mítico La narrativa visual se despliega con una figura femenina desnuda cuyo cuello alargado y manos estilizadas evocan iconografía religiosa, mientras que las turbulentas columnas de humo y llamas que emergen de su cráneo sugieren caos, dolor y una sobrecarga psíquica. El uso que hace Christofferson de contornos gruesos y definidos, junto con un sombreado selectivo, se inspira en la estética tradicional del cómic a la vez que amplifica el carácter surrealista de la escena. Su mirada es firme, desafiante y exhausta, sugiriendo una combustión emocional más interna que externa. La estampa comprime la vulnerabilidad humana y el espectáculo divino en una composición concisa que mantiene la tensión y la quietud simultáneamente. No se trata de un fuego literal, sino de una llamarada existencial, lo que hace que el título se sienta como un grito silencioso. Dominio de la técnica de impresión tipográfica y color limitado La obra de Dan Christofferson fusiona con frecuencia métodos de impresión históricos con principios de diseño contemporáneos. Esta impresión tipográfica enfatiza la textura y la profundidad de una manera que el trabajo digital no puede replicar. El ligero relieve de la tinta sobre el grueso papel de bellas artes confiere a la obra una presencia táctil que realza los temas de fisicalidad y daño. El uso de solo dos colores de tinta impone una economía visual que agudiza el contraste y dirige la mirada hacia el gesto central de la llama, el humo y la carne. Esta paleta minimalista crea una resonancia emocional máxima, reflejando la tensión interna representada en el tema. Como prueba de artista, muestra el control manual de Christofferson durante el proceso de impresión, reforzando la impronta personal que imprime en cada pieza. El léxico emocional de Dan Christofferson en el arte pop callejero Como Beeteeth, Dan Christofferson ha desarrollado un lenguaje visual arraigado en la iconografía sagrada, el misticismo regional y una clara carga emocional. Radicado en Salt Lake City, sus obras exploran a menudo el mito, el ritual y las pruebas personales mediante el simbolismo contemporáneo y una precisión de diseño impecable. «I'm Sorry, I'm on Fire» destaca como una de sus ilustraciones más íntimas, trascendiendo la narración literal para presentar una metáfora visceral del agotamiento, la identidad y el conflicto interno irresuelto. Su tamaño es modesto, pero su amplitud emocional y audacia gráfica la convierten en una pieza significativa dentro de la continua evolución del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra se presenta como una pequeña pero poderosa meditación sobre la transformación, la desesperación y la resiliencia.
$150.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica Rise Above Bird de Shepard Fairey - OBEY
Rise Above Bird, impresión tipográfica de Shepard Fairey - OBEY. Impresa a mano en papel de algodón crema de alta calidad. Obra de arte de edición limitada. Artista de la cultura pop. Edición limitada de 450 ejemplares, firmada y numerada (2021). Impresión tipográfica de 13x10 pulgadas de un pájaro volando con una flor y la frase «Elevarse sobre». «The Rise Above Bird» es una versión sencilla de la paloma blanca de la paz con una rama de olivo, ¡pero no todos los buenos visten de blanco! El «rise above» es una invitación a actuar con integridad, con un guiño a una de mis canciones favoritas de Black Flag. ¡La paz es punk radical! -Shepard Fairey- OBEY. La impresión tipográfica "Rise Above Bird" de Shepard Fairey se erige como una impactante obra de comentario visual dentro del arte urbano y pop. Esta pieza, una edición limitada impresa a mano en papel de algodón color crema para bellas artes, demuestra la habilidad de Fairey para fusionar mensajes contundentes con imágenes icónicas. Limitada a una serie de 450 ejemplares, cada pieza está firmada y numerada por el artista, lo que refleja su exclusividad y carácter coleccionable. La impresión, de 33 x 25 cm, muestra un pájaro en pleno vuelo que porta una flor, un símbolo que se aparta de la tradicional paloma blanca de la paz. La imagen se presenta sobre un fondo de elementos estilísticos y las palabras "Rise Above" (Elevarse por encima), que funcionan como un lema inspirador y un homenaje a la canción favorita del artista de la banda Black Flag. Esta obra simboliza la trayectoria artística de Fairey, que a menudo se entrelaza con los temas de rebeldía y paz, una yuxtaposición esencial en gran parte del arte urbano pop y el grafiti. El término «superarse» no solo sugiere una elevación de posición o estatus; es una llamada ideológica que insta a los espectadores a ir más allá de lo ordinario, a vencer la adversidad y a rechazar la complacencia. La maestría de Fairey reside aquí no solo en el atractivo visual de la obra, sino también en su capacidad para provocar la reflexión e inspirar la acción. La influencia de Shepard Fairey en el arte urbano pop y el grafiti modernos es innegable. Sus obras están impregnadas de connotaciones políticas y sociales, que exigen desafiar el statu quo y abogan por una forma radical de paz que se alinea con el espíritu punk. «Rise Above Bird» es un testimonio de la visión coherente de Fairey, que ha consolidado su lugar como figura clave del arte contemporáneo. Se erige como una declaración audaz en el diálogo continuo sobre el poder del arte para generar cambios y el papel del artista en una sociedad que a menudo necesita que se le recuerde mirar más allá de la superficie.
$552.00
-
AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #1 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay
Duke of Lizards SPAC #1 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores en papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez
$236.00
-
Mr André Saraiva Impresión tipográfica AP rosa Chateau Paris del Sr. André Saraiva
Impresión tipográfica AP de prueba de artista Chateau Paris Pink por el Sr. André Saraiva, edición limitada, a un color en cubierta de 100 lb, papel de bellas artes Neenah Classic Crest blanco natural, obra de arte pop callejero de grafiti. Prueba de artista AP 2023, obra de arte de edición limitada firmada y marcada PP, tamaño 16 x 20, impresión tipográfica Sr. André Saraiva Chateau Paris Pink Letterpress AP Artist Proof 2023 La prueba de artista Chateau Paris Pink AP 2023 del Sr. André Saraiva captura la energía caprichosa y la travesura romántica que definen su lugar en el arte pop callejero y el grafiti. Producida como impresión tipográfica a una tinta sobre papel artístico Neenah Classic Crest Natural White de 100 lb, esta edición de 40 x 50 cm fue firmada y marcada como AP, lo que indica que no se encuentra dentro de la tirada numerada estándar. Las pruebas de artista son especialmente importantes en el grabado, ya que reflejan las primeras impresiones tomadas para la revisión del artista, lo que las hace especialmente atractivas para los coleccionistas que buscan obras con una conexión directa con el proceso creativo. Estilo visual y personajes icónicos Esta lámina presenta a los personajes de Saraiva, fácilmente reconocibles, bailando sobre la página con un suave trazo rosa. Sus amplias sonrisas, ojos tachados y movimientos sueltos y jubilosos expresan el espíritu despreocupado y coqueto que ha definido a su personaje emblemático, el Sr. A, desde sus primeras apariciones en grafitis en París durante la década de 1990. La figura, con sombrero de copa, acompañada de una pareja de cabello suelto, refuerza la narrativa lúdica de vida nocturna, celebración y espontaneidad romántica. Estrellas, corazones y líneas en movimiento dispersos dinamizan la composición, dotando a la lámina de un ritmo vibrante que recuerda a los orígenes callejeros de Saraiva, donde las líneas rápidas y expresivas transmitían alegría en los espacios públicos. Château Marmont y la conexión cultural Con el icónico membrete del Château Marmont en la parte superior, la impresión entrelaza la mitología hollywoodense con la cultura parisina del grafiti. Ubicado en Sunset Boulevard, Los Ángeles, el Château Marmont ha sido durante mucho tiempo un santuario para actores, escritores, músicos y artistas desde su apertura en 1929. Su rica historia de creatividad y desenfreno lo convierte en el escenario perfecto para los exuberantes personajes de Saraiva. La inscripción "París" manuscrita en la parte inferior sirve de puente entre dos capitales creativas —una impregnada del glamour cinematográfico estadounidense y la otra de la cultura callejera europea—, lo que enfatiza la identidad artística global de Saraiva. La influencia de André Saraiva en el arte pop callejero contemporáneo Nacido en Suecia en 1971 y criado en París, André Saraiva emergió de la escena del grafiti de la ciudad como una de sus voces más destacadas. Su personaje, Mr. A, se convirtió en un símbolo de la alegría de vivir que impregna su obra, expandiéndose posteriormente a galerías, proyectos editoriales, murales y colaboraciones de lujo. El Chateau Paris Pink AP ejemplifica su capacidad para fusionar la elegancia con la espontaneidad, llevando la energía desenfadada del grafiti a contextos refinados de bellas artes mediante una meticulosa técnica de impresión tipográfica. Esta Prueba de Artista es un vibrante testimonio del enfoque lúdico de Saraiva y su duradera influencia en el arte pop callejero y el grafiti, celebrando tanto la intimidad de las líneas dibujadas a mano como la interacción cultural entre París y Hollywood.
$275.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impresión tipográfica Infinite Eye de Gats - Grafiti contra el sistema
Edición limitada Infinite Eye, impresión tipográfica manual en linóleo de 2 colores sobre papel Stonehenge color crema de Gats - Graffiti Against The System, arte pop, graffiti, artista famoso.
$180.00
-
Shepard Fairey- OBEY Obey More- Fairey Letterpress Print de Shepard Fairey- OBEY
Obey More Edición Limitada Impresión Tipográfica a Mano de 1 Color sobre Papel Blanco Fluorescente 100% Algodón por los famosos artistas urbanos modernos Shepard Fairey x Shantell Martin. 2022 Firmado y numerado por Shepard Fairey y Shantell Martin. Edición limitada de 150 ejemplares. Tamaño: 10 x 13 pulgadas. Acabado artesanal con bordes irregulares.
$384.00
-
Smithe Impresión tipográfica escalonada de Smithe
Edición limitada Stagger, impresión tipográfica manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT por Smithe, arte pop, graffiti, artista famoso. Impresión tipográfica a dos colores firmada en 2022 sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 puntos. Tamaño: 20 x 21 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 35 ejemplares.
$299.00
-
Saner Impresión tipográfica Tenochtitlán de Saner
Edición limitada de Tenochtitlan, impresión tipográfica manual de 3 colores sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 PT por Saner, artista famoso del arte pop y el graffiti. Impresión tipográfica a tres colores firmada en 2022 sobre papel artístico Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022.
$256.00
-
Camille Rose Garcia Obsidian Picks a Lock, impresión tipográfica de Camille Rose Garcia
Obsidian Picks a Lock Impresión tipográfica de Camille Rose Garcia Edición limitada 1-Color en papel de bellas artes Coventry Rag de 290gsm con bordes irregulares Arte callejero pop estilo graffiti Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de un monstruo animal abriendo una cerradura. Obsidian Picks a Lock, impresión tipográfica de Camille Rose Garcia La impresión tipográfica «Obsidian Picks a Lock» de Camille Rose Garcia es una cautivadora fusión de fantasía y precisión artística. Creada en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de 20x25 cm está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con textura irregular. La impresión plasma el característico surrealismo gótico y el estilo narrativo con humor negro de Garcia, presentando a un monstruo con rasgos animales abriendo delicadamente una cerradura. Firmada y numerada en una edición limitada de 100 ejemplares, esta pieza es un exquisito ejemplo de arte pop urbano con un toque artesanal de inspiración vintage. Camille Rose Garcia: Visionaria de las narrativas surrealistas Camille Rose Garcia es reconocida por su estética singular que combina lo lúdico con lo siniestro. Nacida en 1970 en Los Ángeles, su obra suele explorar la crítica social y la degradación ambiental, presentadas a través de personajes encantadores y fantásticos. Su habilidad para superponer narrativas en sus ilustraciones se evidencia en «Obsidian Picks a Lock», donde el monstruo animal irradia una energía traviesa, invitando a los espectadores a imaginar la historia que rodea este momento. Esta obra retrata a una criatura con rasgos exagerados y una mirada intensa, que encarna el espíritu rebelde y curioso, a menudo central en la obra de Garcia. El diseño minimalista en blanco y negro permite que las expresiones y gestos del personaje resalten, amplificando la sensación de intriga y suspenso. El ambiente caprichoso, aunque ligeramente inquietante, se alinea con la filosofía del Arte Pop Urbano, que suele combinar la accesibilidad con temas subversivos. La importancia de la impresión tipográfica El proceso de impresión tipográfica utilizado para «Obsidian Picks a Lock» añade una cualidad táctil y atemporal a la obra. Esta técnica tradicional consiste en presionar planchas entintadas sobre papel de bellas artes, lo que da como resultado un acabado texturizado y en relieve que realza el impacto general del diseño. La elección del papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares subraya la artesanía, proporcionando un soporte lujoso y duradero para la impresión. El uso de una paleta monocromática por parte de García resalta los intrincados detalles de su trazo, manteniendo la elegancia minimalista que define gran parte de su obra. La rica tinta negra contrasta maravillosamente con los tonos cálidos del papel, asegurando la claridad y profundidad visual de la obra. Este enfoque se alinea con el énfasis del Street Pop Art en diseños llamativos y audaces que comunican historias poderosas. Obsidian abre una cerradura como declaración de arte pop callejero «Obsidian Picks a Lock» es más que una ilustración encantadora; es un audaz comentario sobre la curiosidad, la rebeldía y lo inesperado. El expresivo rostro y los detallados movimientos del monstruo transmiten una sensación de desafío lúdico, lo que hace que la obra sea a la vez cercana y provocadora. Esta lámina de 20x25 cm es una excelente adición para coleccionistas que aprecian la fusión de la fina artesanía con la sensibilidad artística contemporánea. La edición limitada de 100 ejemplares realza la exclusividad de la lámina, convirtiéndola en una pieza muy codiciada por los seguidores de Camille Rose Garcia y el arte pop urbano. Al combinar técnicas de impresión tradicionales con su estilo narrativo único, Garcia ha creado una obra que une el atractivo atemporal del arte artesanal con la relevancia temática moderna. «Obsidian Picks a Lock» captura la esencia del talento de Garcia, fusionando humor, maestría y reflexión social en una pieza inolvidable.
$97.00
-
AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #3 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay
Duke of Lizards SPAC #3 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores sobre papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez
$236.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Impresión tipográfica Flowering Dignity Colibri de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas
Flowering Dignity Colibri Edición Limitada Impresión Tipográfica Manual de 5 Colores sobre Papel de Algodón para Bellas Artes del Artista Pop Urbano Ernesto Yerena Montejano (Hecho Con Ganas). Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño 24x18. Impresión tipográfica a 5 colores sobre papel 100% algodón. Publicada e impresa por Aardvark Letterpress en Los Ángeles, CA. Edición de 100 ejemplares firmados y numerados. Se trata de una impresión de muy alta calidad realizada con planchas metálicas individuales para cada color. «Colibri de Dignidad Floreciente» de Ernesto Yerena Montejano es una singular edición limitada que encapsula bellamente la gracia y la vitalidad del mundo natural, fusionándolas con la vibrante energía del arte pop urbano. Lanzada en 2022, esta impresión tipográfica manual de cinco colores sobre papel de algodón de alta calidad mide 61 x 46 cm y es una pieza de colección destacada debido a su corta tirada de tan solo 100 ejemplares firmados y numerados. Yerena, bajo su sello creativo Hecho Con Ganas, continúa integrando sus narrativas culturales y sentimientos políticos en su arte, recurriendo a sus raíces mexicano-americanas para abordar tanto la identidad comunitaria como la personal. La exquisita calidad de esta obra es evidente de inmediato, lograda mediante el uso de planchas metálicas individuales para cada color, un proceso tradicional y meticuloso que garantiza la viveza y profundidad de la impresión. Aardvark Letterpress, en Los Ángeles, California, reconocida por su excepcional trabajo tipográfico, es la imprenta responsable de esta pieza, aportando su larga tradición artesanal a la visión contemporánea de Yerena. El uso de papel 100% algodón no solo proporciona una textura lujosa, sino que también refleja la dedicación del artista a la calidad y la sostenibilidad. En "Flowering Dignity Colibri", la interacción entre color y forma es impactante. El motivo central, un patrón floral similar a un mandala, está flanqueado por dos colibríes, que simbolizan agilidad, vitalidad y resiliencia. Estos elementos se destacan sobre formas y patrones geométricos que añaden una sensación de movimiento y profundidad a la composición. La calidez de los colores utilizados en el patrón floral contrasta con los tonos fríos del fondo, creando un efecto visual llamativo, característico del estilo del arte pop. Esta obra se sitúa en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, llevando adelante el espíritu rebelde y la estética audaz de estos movimientos. Sin embargo, se distingue por su uso de la técnica artesanal de impresión tipográfica, demostrando cómo los métodos tradicionales pueden dialogar con las formas de arte contemporáneas. "Colibri de la Dignidad Floreciente" de Yerena Montejano se erige como una pieza de resistencia y celebra el patrimonio cultural, invitando a los espectadores a encontrar belleza y fuerza en sus intrincadas capas y en el mensaje que transmite.
$533.00
-
C3 Impresión tipográfica Wall of Sleep de C3
"Muro del Sueño", edición limitada impresa en tipografía sobre papel de bellas artes de 250 g/m² por C3, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada, de 2016. Tamaño de la obra: 20 x 13 pulgadas. El concepto surgió mientras exploraba la idea de los sueños, especialmente aquellos de los que no se despierta. Esto me llevó a concebir la vida como un sueño y a cuestionar la realidad. Luego, comencé a relacionarlo con las historias de Cristo y Buda, pero dado que mi mundo es una especie de western fantástico con toques de terror, la idea se desarrolló de la forma que lo hizo. Una vez que tuve la idea y la imagen en mente, reuní a algunos amigos, alquilamos un coche y condujimos por los alrededores de Santa Rosa, California. Originalmente, iba a tomar una foto cerca de un árbol enorme, pero tuve suerte y encontré una casa abandonada fantástica. Resultó ser el mejor lugar que podríamos haber encontrado. - C3
$217.00
-
Saner Impresión tipográfica Ixtli de Saner
Edición limitada de Ixtli, impresión tipográfica manual de 3 colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT, del famoso artista de arte pop y graffiti Saner. Impresión tipográfica a tres colores firmada en 2022 sobre papel artístico Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022.
$256.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$181.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica «Anímate» de Shepard Fairey - OBEY x Dennis Morris
Anímate - Bob Marley - Impresión tipográfica de edición limitada a un color, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. OBEY Pop Artwork Artist. 16 x 19,5 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 19 de mayo de 2021. Esta serie de impresión tipográfica, realizada en colaboración con el fotógrafo Dennis Morris, conmemora el 40 aniversario del fallecimiento de Bob Marley. La serie representa la asombrosa amplitud de la personalidad de Marley: el filósofo, el luchador incansable por la justicia y el evangelista del amor y la conexión.
$384.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica Soul Rebel de Shepard Fairey - OBEY x Dennis Morris
Soul Rebel - Bob Marley - Impresión tipográfica de edición limitada a un color, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 16 x 19,5 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 19 de mayo de 2021. Esta serie de impresión tipográfica, realizada en colaboración con el fotógrafo Dennis Morris, conmemora el 40 aniversario del fallecimiento de Bob Marley. La serie representa la asombrosa amplitud de la personalidad de Marley: el filósofo, el luchador incansable por la justicia y el evangelista del amor y la conexión.
$384.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión tipográfica «Confrontation» de Shepard Fairey - OBEY x Dennis Morris
Confrontación - Bob Marley - Impresión tipográfica de edición limitada a un color, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 16 x 19,5 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 19 de mayo de 2021. Esta serie de impresión tipográfica, realizada en colaboración con el fotógrafo Dennis Morris, conmemora el 40 aniversario del fallecimiento de Bob Marley. La serie representa la asombrosa amplitud de la personalidad de Marley: el filósofo, el luchador incansable por la justicia y el evangelista del amor y la conexión.
$384.00
-
Mr André Saraiva Impresión tipográfica AP en color rosa de Chateau André por el Sr. André Saraiva
Impresión tipográfica AP de prueba de artista de Chateau André Pink por el Sr. André Saraiva, edición limitada, a un color en cubierta de 100 lb, papel de bellas artes Neenah Classic Crest blanco natural, obra de arte pop callejero de grafiti. Prueba de artista AP 2023, edición limitada firmada y numerada de 100 obras de arte, tamaño 16 x 20, impresión tipográfica. Sr. André Saraiva Chateau André Pink Letterpress AP Artist Proof 2023 La prueba de artista Chateau André Pink AP 2023 del Sr. André Saraiva es una exploración refinada y a la vez pícara de su característico estilo, centrado en los personajes, dentro del amplio panorama del arte pop callejero y el grafiti. Producida como impresión tipográfica a una tinta sobre papel artístico Neenah Classic Crest Natural White de 100 lb, esta obra de 40 x 50 cm está firmada y marcada como AP, lo que la identifica como parte de las exclusivas impresiones de prueba de artista que acompañan a la edición limitada de 100 ejemplares. Estas pruebas son muy valoradas en el mundo del grabado, ya que representan las primeras impresiones utilizadas por el artista para evaluar la calidad, lo que hace que cada ejemplar sea especialmente atractivo para coleccionistas. Estilo visual y expresión narrativa Representada con un suave trazo rosa, la impresión se centra en la icónica figura del grafiti de André, el Sr. A, quien baila con despreocupada alegría entre botellas, líneas abstractas en movimiento y objetos lúdicos como una pelota rayada, un bloque de juguete y un gusano serpenteante. La sonrisa exagerada del Sr. A, su ojo tachado y su sombrero de copa transmiten la irreverencia y la alegría de vivir que definieron las primeras intervenciones de Saraiva en grafitis por todo París. El caos caprichoso de la composición evoca trasnochadas, excesos creativos y una sensación de celebración desenfrenada, todo ello ejecutado con el encanto suelto y gestual que caracteriza la obra de André. Incluso el encabezado tachado del Château Marmont (arriba) forma parte del juego visual, permitiendo a los espectadores vislumbrar el humor y el espíritu subversivo del artista. El Château Marmont y la resonancia cultural La inclusión del membrete del Chateau Marmont ancla la pieza en la mitología de uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles. Desde su apertura en 1929, el Chateau Marmont ha sido refugio de actores, músicos, artistas y escritores, convirtiéndose en un símbolo cultural de la creatividad y, a menudo, el caos subyacente de Hollywood. Al estampar su nombre en el encabezado del hotel, André fusiona la cultura callejera parisina con la tradición hollywoodense, transformando el lugar en parte de su propio universo visual. Esta fusión de escenarios subraya la influencia global del arte callejero y refuerza el papel de André como conector cultural entre la vida nocturna, las bellas artes y la expresión urbana. El lugar de André Saraiva en el arte pop callejero Nacido en 1971 y criado en París, André Saraiva saltó a la fama en la escena del grafiti de finales de los 80 y 90, presentando al personaje Mr. A como símbolo de encanto, rebeldía y espontaneidad romántica. Su obra se ha expandido a galerías, colaboraciones de moda, murales y espacios nocturnos, conservando la inmediatez lúdica propia del grafiti. El Chateau André Pink AP encarna su capacidad para transformar simples dibujos lineales en declaraciones culturales, combinando elegancia e irreverencia. Como prueba de artista, esta impresión se erige como un ejemplo excepcional y refinado de la continua contribución de Saraiva al arte pop callejero y al grafiti, encapsulando tanto la exuberante personalidad de Mr. A como el encanto atemporal de espacios creativos como el Chateau Marmont.
$275.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica de Boris Drinks por Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica "Boris Drinks" de Camille Rose Garcia. Edición limitada a un color sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo graffiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de Fly Man Drunk Chilling. Impresión tipográfica de Boris Drinks por Camille Rose Garcia La impresión tipográfica «Boris Drinks» de Camille Rose Garcia es un cautivador ejemplo de arte pop urbano moderno, impregnado de una narrativa caprichosa y matices góticos. Creada en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de 20x25 cm está meticulosamente elaborada en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m². La pieza presenta un diseño tipográfico monocromático que representa a un personaje de Fly Man relajado en un estado surrealista de embriaguez, exudando humor y sofisticación. Firmada y numerada en una edición limitada de 100 ejemplares, esta obra destaca la maestría narrativa de Garcia y su habilidad para fusionar la fantasía con matices críticos. Camille Rose Garcia: Un ícono del surrealismo pop Camille Rose Garcia se ha convertido en una figura clave del surrealismo pop y el arte pop urbano contemporáneo. Nacida en 1970 en Los Ángeles, California, su obra está profundamente influenciada por el lenguaje visual de la animación clásica, los cuentos de hadas y la literatura gótica. Explora temas como la decadencia, la degradación ambiental y los excesos sociales a través de su estilo distintivo, presentándolos a menudo mediante personajes fantásticos y escenarios oníricos. La singular voz artística de la obra «Boris Drinks» da vida al caprichoso Hombre Mosca de una manera lúdica a la vez que reflexiva. Reclinado en un sillón con una bebida en la mano y rodeado de detalles delicados pero exagerados, el personaje personifica la indulgencia y el escapismo. Sus ojos desmesurados, extremidades delgadas y actitud humorística hacen que el Hombre Mosca resulte a la vez cercano y absurdo, ofreciendo una sutil crítica a los vicios modernos sin perder el tono desenfadado. La artesanía de la impresión tipográfica La impresión tipográfica de Boris Drinks es un testimonio de la belleza atemporal de las técnicas tradicionales de impresión. La impresión tipográfica consiste en presionar la tinta sobre el papel con una plancha metálica, creando una rica textura y una sensación de profundidad imposibles de replicar con la impresión digital moderna. Este proceso añade una cualidad táctil a la obra, realzando su atractivo visual. El papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² proporciona una base robusta y lujosa para el diseño, garantizando durabilidad y un acabado de alta calidad. La paleta de dos colores empleada acentúa su sencillez y encanto, centrando la atención en los intrincados detalles del Hombre Mosca y los elementos circundantes. La decisión de García de limitar el uso del color amplifica el impacto de las líneas negras definidas, manteniendo a la vez un equilibrio con los sutiles tonos del fondo. Boris Drinks como declaración del arte pop callejero Boris Drinks es más que una ilustración ingeniosa; es una sofisticada obra de arte pop urbano que combina humor, maestría y crítica social. La narrativa lúdica del Hombre Mosca, junto con el estilo visual distintivo de Garcia, crea una pieza accesible y a la vez provocadora. Su tamaño de 8x10 pulgadas la convierte en una pieza de colección ideal para los entusiastas del arte pop urbano y el surrealismo moderno, mientras que la edición limitada de 100 ejemplares realza su exclusividad y valor. Camille Rose Garcia tiende un puente entre la artesanía tradicional y la expresión artística moderna al incorporar técnicas de impresión tipográfica al mundo del arte contemporáneo. Boris Drinks es una celebración de la creatividad artística y la crítica cultural, que encapsula el espíritu del arte pop urbano de una manera atemporal y distintivamente moderna. Esta obra es un testimonio de la capacidad de Garcia para entretener y provocar la reflexión, convirtiéndose en una pieza esencial para cualquier colección de arte contemporáneo.
$97.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Guardado por Seagulls Letterpress Print de Dan Christofferson- Beeteeth
Saved by Seagulls, impresión tipográfica de edición limitada a 3 colores, realizada a mano sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop.
$217.00
-
AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #2 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay
Duke of Lizards SPAC #2 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores sobre papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez
$236.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impresión tipográfica con volteo en la cara superior por Gats - Grafiti contra el sistema
Edición limitada Upper Face Flip, impresión tipográfica manual a 2 colores sobre papel artístico Lenox de 250 g/m² por Gats - Graffiti Against The System, arte pop, graffiti, artista famoso. Esta obra forma parte de una serie de catorce ilustraciones de 28 x 43 cm que comparten un borde de texto similar. Utilicé el mismo borde en una ilustración de 46 x 61 cm y en un mural de 18 x 4,5 metros. Planeo exponer todos los originales juntos en una galería, pero primero quiero lanzar las impresiones. Me gusta usar el texto como sombreado cruzado en mis obras, de modo que desde la distancia parezca sombreado y formas más marcadas, pero al observarlo de cerca se puede descifrar un simbolismo más elaborado. - Gats - Graffiti Against The System
$226.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth La impresión tipográfica de Devils Work por Dan Christofferson- Beeteeth
La obra del diablo, impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, tirada a mano, sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Firmado y numerado 10,75 x 13,75 2011
$134.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Caballero Señor Letterpress Print por Dan Christofferson- Beeteeth
Gentleman Lord, impresión tipográfica de edición limitada de 6 colores realizada a mano sobre papel de bellas artes por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Fotografía de 9x12 pulgadas, firmada y numerada en 2013
$82.00
-
Shepard Fairey- OBEY Burn Baby Burn Letterpress Print de Shepard Fairey- OBEY
Burn Baby Burn, impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, realizada a mano, sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. OBEY, artista de arte pop. 10 x 13 pulgadas. Edición de 450 ejemplares. 2 de febrero de 2021. «Burn Baby Burn», inspirada en la estética del rock 'n' roll del «vive rápido, muere joven», es una crítica a algunos hábitos dañinos a los que somos adictos. No solo a los efectos nocivos de la quema de combustibles fósiles, sino también a la peligrosa psicología de la negación y el nihilismo que sustenta la apatía hacia el futuro del planeta (¡y el nuestro!). Ya sea por la codicia desmedida de las corporaciones de combustibles fósiles o por la indiferencia de un público cómodo con el statu quo en torno a ellos, cualquier retraso adicional en la transición a las energías renovables será catastrófico para el planeta y todas sus especies. Sé que a nadie nos gusta la idea de romper con una costumbre arraigada. - Shepard Fairey
$384.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$200.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Impresión tipográfica Chica con galgo de Dan Christofferson- Beeteeth
Niña con galgo. Impresión tipográfica de edición limitada, tirada a mano a dos colores, sobre papel de bellas artes, por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop.
$103.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Hoja de prueba de prensa de medios 2011 Impresión tipográfica de Dan Christofferson- Beeteeth
Media Press Test Sheet 2011 Impresión tipográfica de edición limitada a dos colores, tirada a mano, sobre papel de bellas artes por Dan Christofferson- Beeteeth. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. #1/7 Esta es una rara prueba de impresión enviada a los medios para su revisión por Dan Christofferson en 2011 que incluye las obras de arte Lo siento, estoy en llamas, Chica con galgo y otras 2.
$352.00
-
Mr André Saraiva Impresión tipográfica AP en color rosa de Chateau André por el Sr. André Saraiva
Impresión tipográfica AP de prueba de artista de Chateau André Pink por el Sr. André Saraiva, edición limitada, a un color en cubierta de 100 lb, papel de bellas artes Neenah Classic Crest blanco natural, obra de arte pop callejero de grafiti. Prueba de artista AP 2023, edición limitada firmada y numerada de 100 obras de arte, tamaño 16 x 20, impresión tipográfica. Sr. André Saraiva Chateau André Pink Letterpress AP Artist Proof 2023 La prueba de artista Chateau André Pink AP 2023 del Sr. André Saraiva es un ejemplo lúdico, elegante y por excelencia de su enfoque distintivo en el arte pop callejero y el grafiti. Producida como impresión tipográfica a una tinta sobre papel artístico Neenah Classic Crest Natural White de 100 lb, esta edición de 40 x 50 cm refleja la refinada artesanía del grabado tradicional fusionada con la espontaneidad y el encanto del trazo de grafiti de André. Firmada, marcada como prueba de artista y parte de una edición limitada de 100 ejemplares, esta impresión transmite el gran atractivo de las impresiones AP en el mundo del grabado. Lenguaje visual y motivos icónicos Impresa íntegramente en tinta rosa suave, la obra muestra a Mr. A, el personaje de grafiti de André Saraiva, reconocido mundialmente, bailando alegremente entre botellas, bloques de construcción y estrellas giratorias. Los ojos tachados, la amplia sonrisa y el larguirucho cuerpo triangular capturan el espíritu travieso que ha definido al personaje desde sus primeras apariciones en los muros de París en la década de 1990. En esta composición, Mr. A parece celebrar con desenfado, rodeado de objetos extravagantes que evocan la vida nocturna, el juego y la indulgencia artística. Las líneas sueltas y gestuales y las formas sencillas demuestran la capacidad de André para transformar formas minimalistas en narrativas expresivas, manteniéndose fiel a sus raíces en el grafiti y elevándolas al ámbito de la impresión artística. El castillo Marmont y su contexto cultural La impresión se superpone al icónico membrete del Château Marmont, un guiño al legendario hotel de Los Ángeles, conocido por su profunda conexión con la historia creativa de Hollywood. Desde su apertura en 1929, el Château Marmont ha sido un refugio para actores, estrellas de rock, escritores y artistas, convirtiéndose en sinónimo de libertad artística, secretismo y glamour. El lúdico tachado del nombre Marmont por parte de André y su sustitución por su propia firma crea una toma de control humorística, sugiriendo que su mundo de grafitis parisinos ha ocupado temporalmente el espacio mítico de Hollywood. Esta interacción resalta el alcance global del arte callejero y la fluidez entre la cultura del lujo y la creatividad underground. Presencia artística del Sr. André Saraiva Nacido en 1971 y criado en París, André Saraiva ha sido una figura central de la cultura internacional del grafiti durante décadas. Su personaje recurrente, Mr. A, ha aparecido en muros de ciudades de toda Europa, Estados Unidos y Asia, convirtiéndose en un símbolo de irreverencia, optimismo y pasión por los viajes artísticos. La obra de Saraiva cruza con fluidez las fronteras entre el arte callejero, la vida nocturna, la moda y las bellas artes. El Chateau André Pink AP encapsula su capacidad para fusionar encanto, humor y refinamiento estético, creando una impresión que se siente a la vez espontánea y lujosa. Como parte de su creciente colección de obras de Street Pop Art y Grafiti, esta Prueba de Artista se erige como un vivo testimonio de la perdurable influencia de André y su singular capacidad para aportar alegría y elegancia al mundo del arte urbano contemporáneo.
$275.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica del funicular del Dr. Deekays por Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica del funicular del Dr. Deekays por Camille Rose Garcia. Edición limitada a 1 color sobre papel de bellas artes Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo grafiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de un monstruo bestial conduciendo una moto de nieve sobre la nieve. Impresión tipográfica del funicular del Dr. Deekays por Camille Rose Garcia La impresión tipográfica «Funicular» de Camille Rose Garcia es una encantadora obra de arte pop urbano que fusiona imágenes fantásticas con la artesanía tradicional. Creada como parte de la serie Art Printmas 2020, esta obra de 20x25 cm está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con textura irregular. Presentando a un monstruo bestial conduciendo un extravagante artilugio similar a una moto de nieve a través de un paisaje nevado imaginario, esta impresión de edición limitada muestra el talento narrativo de Garcia y su enfoque único del arte pop surrealista. Firmada y numerada en una edición de 100 ejemplares, es una adición destacada a su portafolio de obras imaginativas. Camille Rose Garcia: Una maestra del surrealismo pop El estilo artístico de Camille Rose Garcia es inconfundible por sus intrincados trazos, personajes excéntricos y matices góticos. Nacida en 1970 en Los Ángeles, la obra de Garcia refleja a menudo su fascinación por las estructuras sociales, las preocupaciones medioambientales y el consumismo desenfrenado. Al combinar estos temas con imágenes caprichosas e infantiles, crea un lenguaje visual accesible y subversivo a la vez. La obra «Funicular» presenta una criatura bestial pilotando un vehículo peculiar, que evoca humor y curiosidad. Las expresiones exageradas y el entorno lúdico invitan al espectador a explorar un mundo donde lo bizarro se encuentra con lo bello. La actitud alegre pero traviesa del personaje demuestra la habilidad de Garcia para crear narrativas complejas que oscilan entre lo desenfadado y lo profundamente introspectivo. Esta pieza, como gran parte de su obra, encarna el espíritu del Street Pop Art al mezclar imágenes accesibles con un trasfondo de crítica social. El valor artístico de la impresión tipográfica La impresión tipográfica, una técnica tradicional, añade una riqueza táctil a la estampa del Funicular. El proceso consiste en presionar planchas entintadas sobre papel de bellas artes, creando un efecto texturizado y en relieve que realza la profundidad y la dimensionalidad de la obra. La elección del papel Coventry Rag Fine Art, conocido por su alta calidad y durabilidad, garantiza la conservación de los intrincados detalles de la pieza, a la vez que ofrece una sensación de lujo. La paleta monocromática, plasmada en tinta negra intensa, acentúa el intrincado trazo y el encanto surrealista de la ilustración. La decisión de García de trabajar con una paleta de colores minimalista permite al espectador centrarse en la composición y la personalidad del imponente conductor, convirtiendo esta estampa en una obra maestra de sencillez e impacto. El funicular como representación del arte pop callejero Funicular es un ejemplo paradigmático de la habilidad de Camille Rose Garcia para difuminar las fronteras entre la fantasía, las bellas artes y el arte pop urbano. Su temática caprichosa, junto con la deliberada elección de métodos de impresión tradicionales, resalta su maestría para equilibrar lo contemporáneo con lo clásico. Los bordes irregulares del papel realzan aún más la calidad artesanal de la obra, convirtiéndola en una pieza de colección que se siente a la vez atemporal y moderna. La edición limitada de 100 ejemplares aumenta la exclusividad de esta obra, atrayendo a los aficionados al arte pop urbano, el surrealismo moderno y la impresión artística de calidad. Funicular es más que una ilustración; es una celebración de la imaginación, la artesanía y el atractivo perdurable de lo absurdo. El enfoque lúdico y a la vez conmovedor de Camille Rose Garcia hacia el arte resplandece en esta estampa, convirtiéndola en una pieza esencial para los coleccionistas que aprecian la intersección entre la fantasía y la sofisticación.
$97.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$200.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$163.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impresión tipográfica Serpents PP de Gats - Grafiti contra el sistema
Prueba de impresión tipográfica Serpents PP de Gats - Graffiti Against The System, edición limitada a 3 colores sobre papel artístico Lenox de 250 g/m² con bordes irregulares, arte urbano pop y graffiti. Prueba de impresión PP 2016. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 12x18. Impresión tipográfica. Gats- Graffiti Against The System 'Serpientes': Un legado de la imprenta tipográfica en el arte pop callejero «Serpientes» de Gats-Graffiti Against The System (acrónimo de Graffiti Against The System) es una obra simbólica que encapsula la esencia cruda y los fundamentos sociopolíticos del arte pop callejero y el grafiti. Esta prueba de imprenta (PP) de 2016, impresa en tipografía, exhibe el lenguaje visual distintivo que ha hecho famoso a Gats-Graffiti Against The System. Se trata de una edición limitada, impresa a tres colores en papel artístico Lenox de 250 g/m² con bordes irregulares, meticulosamente firmada y marcada por el artista, lo que certifica su importancia dentro de la edición. Su tamaño de 30,5 x 45,7 cm (12 x 18 pulgadas) permite que los intrincados detalles y los marcados contrastes de la técnica tipográfica resalten, enfatizando el arte y el mensaje de la pieza. Gats-Graffiti Against The System es conocido por su icónica imaginería de máscaras, presente en toda su obra y que simboliza el anonimato y la universalidad. La estampa «Serpientes» continúa esta exploración temática, con el motivo de la máscara como protagonista, rodeado de formas serpentinas que pueden interpretarse tanto literal como metafóricamente. La impresión tipográfica añade una profundidad táctil a la obra, evocando una época en la que la imprenta era a la vez un oficio y una forma de comunicación para las masas. La impresión tipográfica y su resonancia en la obra de Gats-Graffiti contra el sistema La elección de la tipografía para "Serpientes" es particularmente significativa en el contexto de la obra de Gats-Graffiti Against The Systemby. La impresión tipográfica, con sus orígenes en la artesanía tradicional, aporta un peso histórico a la obra, yuxtaponiendo la fugacidad del grafiti con la permanencia del arte impreso. Los bordes irregulares del papel artístico Lenox, elaborados a mano, le confieren a la impresión una delicadeza casi antigua, sugiriendo que su mensaje es atemporal y perdurable. La obra de Gats-Graffiti Against The Systemby suele estar cargada de crítica social, y "Serpientes" no es una excepción. La pieza refleja el compromiso de Gats-Graffiti Against The Systemby con el entorno urbano, su crítica a los sistemas sociales y su reflexión sobre el lugar del individuo en un contexto más amplio. El significado complejo de la impresión, combinado con su impactante estética, demuestra el poder del arte pop urbano para captar la atención del espectador y provocar la reflexión y el debate. El impacto cultural de Gats: Graffiti contra el sistema "Serpientes" En el arte pop urbano y el grafiti, Gats-Graffiti Against The Systemby es una figura que tiende puentes entre diversos mundos artísticos. Su obra "Serpientes" no es una mera imagen estática, sino una interacción dinámica entre técnicas históricas de grabado y la sensibilidad del arte urbano contemporáneo. Como impresión PP de edición limitada, ocupa un nicho único en el mercado del arte, atrayendo tanto a coleccionistas de grabados artísticos como a aficionados al arte urbano. En resumen, "Serpientes" de Gats-Graffiti Against The Systemby ejemplifica la dedicación del artista a una forma de expresión arraigada en la historia del grabado, a la vez que se encuentra profundamente inmersa en el discurso del arte urbano moderno. Su uso de la impresión tipográfica sobre papel Lenox de alta calidad subraya su compromiso con la artesanía en una era de producción en masa. A través de obras como "Serpientes", Gats-Graffiti Against The Systemby continúa contribuyendo a la narrativa del arte pop urbano, ofreciendo piezas visualmente cautivadoras e intelectualmente estimulantes. La obra impresa constituye un testimonio del potencial del arte callejero para trascender su naturaleza temporal y establecerse como una forma significativa y duradera de expresión cultural.
$733.00
-
Yumiko Kayukawa Impresión tipográfica Sister White Fox de Yumiko Kayukawa
Impresión tipográfica Sister White Fox de Yumiko Kayukawa, edición limitada en formato MEDIANO, obra de arte de grafiti callejero pop. Edición limitada de 40 ilustraciones firmadas y numeradas de 2024, hechas a mano. Tamaño 8 x 10 pulgadas. Impresión tipográfica de 2 colores sobre papel Coventry Rag hecho a mano. Impresión tipográfica de Yumiko Kayukawa Sister White Fox (2024) La impresión tipográfica Sister White Fox de 2024, obra de la artista japonesa Yumiko Kayukawa, residente en Seattle, ejemplifica su refinada combinación de iconografía tradicional japonesa, ilustración contemporánea y la audaz sensibilidad gráfica propia del arte pop callejero y el grafiti. Producida en una edición limitada, firmada y numerada de 40 ejemplares, esta impresión de 20 x 25 cm está realizada en impresión tipográfica a dos colores sobre papel Coventry Rag con barbas hechas a mano, lo que confiere a cada pieza una presencia táctil y artesanal. El suave relieve de la impresión tipográfica realza el equilibrio característico de Kayukawa entre elegancia y contraste, realzando aún más su atractivo coleccionable. Imágenes arraigadas en el mito y la modernidad La composición presenta una serena figura femenina adornada con una máscara de zorro, acompañada de un zorro blanco vivo posado sobre su hombro. Representada con nítidas líneas negras con acentos de rojo intenso, la obra evoca el folclore japonés de los kitsune: zorros místicos conocidos por su inteligencia, capacidad de cambiar de forma y guía espiritual. La expresión serena de la mujer y su cabello suelto se entrelazan con estilizadas formas de nubes y flores de cerezo, símbolos que evocan tanto la tradición como el renacimiento. El uso minimalista pero deliberado del rojo por parte de Kayukawa acentúa la composición con intensidad emocional, centrando la atención en las marcas de la máscara, los labios de la mujer y los sutiles hilos que unen la escena. Detalle de la técnica y el material Impresa en papel Coventry Rag, desbarbado a mano, la pieza presenta la sofisticación texturizada del papel de bellas artes, utilizado a menudo en la impresión de alta gama. La técnica de impresión tipográfica hunde ligeramente la tinta en las fibras, produciendo un suave relieve que complementa el trazo limpio y controlado de Kayukawa. Este método enfatiza la interacción entre el espacio negativo y la forma, sello distintivo de su lenguaje visual. La escala íntima refuerza el carácter personal, casi devocional, de las imágenes, invitando a una observación atenta para apreciar la sutil precisión de la impresión. La voz artística de Yumiko Kayukawa Nacida en Hokkaido, Japón, en 1970, Yumiko Kayukawa ha logrado un gran reconocimiento internacional gracias a su armoniosa fusión de cultura pop, estilismo con influencia del anime y motivos tradicionales japoneses. Actualmente, trabajando desde Seattle, continúa explorando temas como la feminidad, la independencia, la naturaleza y la mitología a través de contrastes audaces y un simbolismo cargado de emoción. Sister White Fox refleja su capacidad para inspirarse en historias centenarias y transformarlas en expresiones contemporáneas de identidad y fuerza. Dentro del ámbito del arte pop callejero y el grafiti, las impresiones de Kayukawa destacan por su claridad narrativa y resonancia cultural, ofreciendo al espectador un encuentro con el mito reimaginado para un mundo moderno.
$50.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$181.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica Party Tooth de Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica "Boris Drinks" de Camille Rose Garcia. Edición limitada a un color sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo graffiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de Monstruo de los Dientes con antojo tras un caramelo de piruleta. Impresión tipográfica Party Tooth de Camille Rose Garcia La serigrafía «Party Tooth» de Camille Rose Garcia es una encantadora y original obra de arte pop urbano que combina una narrativa lúdica con toques góticos. Producida en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de 20x25 cm está impresa meticulosamente en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con textura irregular. Presenta un extravagante Monstruo Diente, con gorros de fiesta y una expresión de antojo mientras persigue una piruleta en espiral, esta pieza de edición limitada es una mezcla perfecta de humor, imaginación y una artesanía impecable. Firmada y numerada en una edición de 100 ejemplares, esta obra muestra la singular habilidad de Garcia para fusionar narrativas surrealistas con imágenes accesibles a la vez que provocativas. Camille Rose Garcia: Maestra de la fantasía gótica El estilo artístico de Camille Rose Garcia es sinónimo de personajes fantásticos, trazos audaces y narrativas con un humor negro. Nacida en 1970 en Los Ángeles, California, Garcia se inspira en la animación clásica, los cuentos de hadas y la estética gótica para crear obras que son a la vez encantadoras y subversivas. Su arte suele criticar la sociedad moderna, envolviendo estos temas en un barniz de fantasía y absurdo, lo que hace que su obra conecte con un público amplio. La lámina «Party Tooth» refleja la maestría de Garcia en la creación de personajes excéntricos que evocan emoción y curiosidad. El Monstruo Diente, con su cabeza desproporcionada, sus divertidos gorros de fiesta y su actitud entusiasta, encarna la tensión entre la indulgencia y la autoconciencia. La adición de una piruleta giratoria aporta movimiento e intriga, convirtiendo un simple antojo en un espectáculo surrealista. La habilidad de Garcia para capturar tantas capas de significado en un solo personaje eleva esta pieza al ámbito del Arte Pop Urbano con una voz narrativa distintiva. La complejidad de la impresión tipográfica La impresión tipográfica, una técnica tradicional conocida por su profundidad textural y cualidades táctiles, juega un papel fundamental en la presentación de «Party Tooth». Al presionar la tinta sobre el papel de bellas artes, este proceso crea un efecto tridimensional que realza el trazo negro intenso de la ilustración. La elección de los bordes irregulares del papel Coventry Rag Fine Art Paper añade un toque artesanal, otorgando a la impresión una apariencia antigua y hecha a mano que contrasta maravillosamente con el diseño moderno de la obra. El uso de una paleta monocromática por parte de García garantiza que los intrincados detalles del Monstruo Diente y la composición dinámica de la impresión sean los protagonistas. El marcado contraste entre la tinta negra y el tono cálido del papel añade una impactante cualidad visual, enfatizando aún más la personalidad traviesa pero entrañable del personaje. Diente de fiesta como declaración de arte pop callejero «Party Tooth» ejemplifica la naturaleza lúdica y a la vez reflexiva del Street Pop Art. La emoción desbordante del Monstruo Diente y su persecución de la paleta crean una narrativa caprichosa que evoca temas como el deseo, el placer y la celebración. La habilidad de Garcia para infundir humor y encanto en un escenario surrealista hace que la obra sea accesible y, a la vez, rica en matices, atrayendo a los aficionados del surrealismo moderno y del Street Pop Art contemporáneo. Esta edición limitada de 100 ejemplares, de pequeño tamaño, es una pieza de colección ideal para los amantes del arte y los seguidores de Camille Rose Garcia. Su equilibrio entre técnicas artesanales, diseño audaz y narrativa imaginativa destaca la capacidad de la artista para expandir los límites de la impresión tradicional sin perder de vista la accesibilidad y la energía del Street Pop Art. «Party Tooth» es un testimonio de la visión artística única de Garcia, que fusiona maestría y creatividad para crear una obra que sigue cautivando tanto a espectadores como a coleccionistas.
$97.00
-
Smithe Impresión tipográfica Ebb Tide de Smithe
Edición limitada Ebb Tide, impresión tipográfica manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT por Smithe, artista famoso del arte pop y el graffiti. Impresión tipográfica a dos colores firmada en 2022 sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 puntos. Tamaño: 20 x 21 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 35 ejemplares.
$299.00
-
Camille Rose Garcia Impresión tipográfica Swan Nurse de Camille Rose Garcia
Impresión tipográfica "La enfermera cisne" de Camille Rose Garcia. Edición limitada a un color sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo grafiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de un espeluznante monstruo cisne estilizado vestido de enfermera. Impresión tipográfica «La enfermera cisne» de Camille Rose Garcia La serigrafía «La enfermera cisne» de Camille Rose Garcia es una obra inquietantemente caprichosa que combina el surrealismo con la estética audaz y provocativa del arte pop urbano. Lanzada en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de arte de 20x25 cm está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares, lo que resalta la calidad artesanal de la impresión. La imagen presenta un cisne estilizado, grotescamente reimaginado como una enfermera siniestra, con rasgos exagerados, toques góticos y un traje con pajarita. Firmada y numerada en una edición limitada de 100 ejemplares, esta serigrafía ejemplifica la habilidad de Garcia para crear narrativas profundamente cautivadoras a través de su singular visión artística. Camille Rose Garcia: Una visionaria del surrealismo pop Camille Rose Garcia es reconocida por su habilidad para fusionar temas oscuros con imágenes lúdicas, creando obras que invitan tanto a la curiosidad como a la introspección. Nacida en 1970 en Los Ángeles, su obra se inspira en dibujos animados clásicos, literatura distópica y movimientos artísticos surrealistas. A través de su estilo distintivo, Garcia suele criticar el consumismo, la degradación ambiental y las construcciones sociales, utilizando personajes fantásticos y escenarios oníricos para presentar su crítica. «La enfermera cisne» es un ejemplo impactante de la maestría narrativa de Garcia. El cisne, a menudo asociado con la elegancia y la belleza, se transforma aquí en una figura macabra con rasgos afilados, proporciones exageradas y una mirada amenazante. El traje de enfermera, con su gorro adornado con una cruz médica, añade una inquietante capa de ambigüedad a la obra, invitando al espectador a cuestionar su narrativa. Esta yuxtaposición de inocencia y amenaza es un sello distintivo de la obra de Garcia, que enfatiza su capacidad para desafiar las interpretaciones tradicionales de la belleza y la moralidad. La artesanía de la impresión tipográfica La técnica de impresión tipográfica empleada en «La niñera cisne» aporta una riqueza táctil y un encanto vintage a la obra. Al presionar la tinta sobre los bordes irregulares del papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m², este método tradicional crea un acabado texturizado y en relieve que realza los intrincados detalles de la ilustración. La paleta monocromática, en tinta negra intensa, amplifica los marcados contrastes y el dramático trazo, permitiendo que la inquietante expresión del cisne domine la composición. La elección del papel irregular añade un toque artesanal a la impresión, conectándola aún más con las tradiciones hechas a mano del arte pop urbano. Este énfasis en la artesanía se alinea con la filosofía de García de elevar sus creaciones fantásticas a obras de arte atemporales que fusionan técnicas clásicas con temas modernos. La enfermera cisne como declaración de arte pop callejero La Enfermera Cisne es una impactante representación del Arte Pop Urbano, que utiliza un personaje surrealista y ligeramente grotesco para transmitir temas de transformación, autoridad y lo siniestro. Al reimaginar el cisne —símbolo de gracia y pureza— como una enfermera inquietante, García subvierte las expectativas, sumergiendo al espectador en un mundo donde la belleza y la amenaza coexisten. La estética lúdica a la vez que perturbadora de la obra es un sello distintivo de la capacidad del Arte Pop Urbano para conectar con el público y provocar la reflexión. Esta lámina de edición limitada no es solo una obra de arte; es una creación rica en narrativa que invita al espectador a explorar sus múltiples significados. Su tamaño de 8x10 pulgadas y su tirada exclusiva de 100 ejemplares la convierten en una pieza de colección ideal para los admiradores de la obra de Camille Rose García y para quienes aprecian la intersección entre las bellas artes y la crítica urbana. La Enfermera Cisne ejemplifica la maestría de García al combinar técnica, narrativa e impacto visual, consolidándose como una pieza destacada del Arte Pop Urbano contemporáneo.
$97.00