Obras de arte originales
-
Cope2- Fernando Carlo Videovigilancia 12x18 II Original Street Sign Graffiti Painting by Cope2- Fernando Carlo
Videovigilancia 12x18- II Pintura original de técnica mixta, artista de graffiti, arte pop moderno sobre letrero de metal real de Cope2. Letrero de calle de metal real, pintado con aerosol y con letras burbuja, firmado en 2020. Tamaño de la obra: 12x18. Esta zona está bajo vigilancia las 24 horas.
$820.00
-
Atomik PINTURA Pintura original de los MEDIOS del artista
Compra PINTURA Obra de arte única en MEDIO de Street Art Pop Artist. 2022 Firmado MEDIA Pintura Obra de arte original Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$4,261.00
-
Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey
El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.
$26,253.00
-
Aaron Craig- Pop Mash Una noche en la ciudad Pintura acrílica original de Aaron Craig- Pop Mash
Una noche en la ciudad. Obra de arte original y única en acrílico sobre lienzo acrílico de 270 g/m² del popular artista de graffiti callejero Aaron Craig- Pop Mash. Firmado en 2021 Obra de arte original en acrílico. Tamaño: 21 x 29 pulgadas. Especificaciones de la obra Dimensiones: 54 cm x 74 cm (21” x 29”) Técnica: Acrílico sobre lienzo acrílico de 270 g/m² Firmada y con sello en seco de Aaron Craig
$803.00
-
Casque d'Or, escultura original francesa para buzón, por C215 - Christian Guémy
Casque d'Or Corazón de Oro Original Metal French Mailbox Letterbox Sculpture by C215- Christian Guémy Artwork by Graffiti Street Artist. Escultura original de metal, hecha a mano y firmada en 2014. Obra única. Creada en 2014, «Casque d'Or» es una obra de arte pintada con aerosol sobre una caja postal reciclada de 119,4 x 30,5 x 30,5 cm (47 x 12 x 12 pulgadas), con la firma del artista y el título inscritos en la parte superior: «C215 / Casque d'Or». Esta pieza, que forma parte de una serie en homenaje al cine francés, rinde tributo al director Jacques Becker y presenta un impactante retrato de Simone Signoret, la célebre protagonista de su película de 1952, «Casque d'Or» («Casco de Oro»). Escultura de buzón Casque d'Or de C215: el cine francés inmortalizado en el arte pop callejero y el grafiti. Creada en 2014, Casque d'Or es una escultura única, pintada a mano por el reconocido artista urbano francés Christian Guémy, conocido internacionalmente como C215. Con unas dimensiones de 119 x 30 x 30 cm, esta imponente obra está construida a partir de un buzón metálico francés reciclado, transformado en un tributo monumental al cine francés y al patrimonio urbano. La escultura presenta luminosos retratos pintados con aerosol, entre los que destaca una representación de una belleza conmovedora de la actriz Simone Signoret, protagonista de la obra maestra cinematográfica de Jacques Becker de 1952, Casque d'Or. Con sus vibrantes tonos amarillos y su pátina salpicada, el buzón conserva su identidad como objeto público utilitario, mientras que C215 lo reutiliza como lienzo de homenaje y memoria cultural. La pieza está firmada e inscrita en la parte superior como C215 / Casque d'Or, consolidándose como expresión personal y, a la vez, como pieza histórica dentro del conjunto de la obra del artista. C215 y la poética urbana del objeto olvidado Christian Guémy, nacido en Francia, se ha consolidado como una voz influyente en el arte urbano pop y el grafiti gracias al uso de plantillas superpuestas y retratos de gran carga emocional. Reconocido por transformar elementos cotidianos de la ciudad —puertas, cajas de servicios públicos, muros abandonados— en plataformas para la conexión humana, C215 aborda este buzón escultórico con la misma reverencia. Sus plantillas, cortadas a mano, revelan una meticulosa artesanía que equilibra la espontaneidad callejera con el control académico. En Casque d'Or, Guémy centra su atención en Simone Signoret no solo como leyenda del cine, sino también como símbolo de fortaleza y complejidad. Su trazo captura su atractivo cinematográfico, mientras que su ubicación en un buzón oficial alude a la intersección entre identidad nacional, comunicación y nostalgia. Se trata de una audaz reivindicación del espacio público como terreno sagrado para la narración cultural. Pintura en aerosol como medio, el buzón como lienzo La pintura en aerosol sigue siendo el medio principal en Casque d'Or, reforzando el lenguaje del artista del grafiti y llevándolo al terreno escultórico y de archivo. Los tonos naranja y amarillo brillantes hacen referencia al color clásico de los buzones franceses, pero se intensifican gracias al estilo de aplicación de Guémy: en capas, texturizado y con un aspecto envejecido. El buzón en sí, con sus ranuras y letras en relieve, conserva su geometría utilitaria, anclando la imaginería fantástica en la infraestructura física. Se convierte en escultura no por su eliminación de la calle, sino por su reinterpretación. El pedestal lo eleva aún más, sugiriendo monumentalidad sin separarlo de sus raíces en la arquitectura cívica. Como parte de la tradición más amplia del Arte Pop Urbano y el Grafiti, esta transformación encarna el poder del género para reutilizar lo familiar como vehículo para el mito personal y colectivo. Cine, identidad y el legado de la cultura francesa a través del arte callejero Casque d'Or forma parte de una serie más amplia de C215 que celebra a los iconos del cine francés, un proyecto arraigado en la reverencia cultural y el activismo creativo. Al elegir un símbolo de comunicación pública —el buzón— como base de esta obra, Guémy subraya la idea de que el arte puede expresarse desde la calle con la misma fuerza que desde la pantalla. El retrato de Signoret encierra capas de historia francesa, feminidad e influencia mediática, mientras que su formato escultórico lo hace portátil y permanente. Esta fusión de retrato refinado, tradición del grafiti y referencia histórica sitúa la obra firmemente en el centro del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. No es solo un homenaje a una película, sino un recordatorio de que la ciudad misma es una galería, cuyas superficies aguardan para hablar, recordar y reinventarse.
$10,000.00
-
Mark Powell Dibujo de pluma original de Saint Paul De Vence por Mark Powell
Dibujo original a pluma y tinta de San Pablo de Vence sobre papel mate de archivo con protección UV, del artista de arte pop moderno Mark Powell. Dibujo original firmado a bolígrafo, 2021. Medidas: 43 cm x 59 cm. Enmarcado. El dibujo está protegido con un barniz mate de conservación con protección UV. 16,9 x 23,2 cm. Imagen hiperrealista y fotorrealista del rostro de un hombre. La caligrafía de Mark Powell: Capturando la esencia en el papel Mark Powell, artista contemporáneo reconocido por su singular enfoque del arte pop moderno, lleva el hiperrealismo a las calles, un aspecto que suele pasar desapercibido en la vibrante estética típica del arte urbano y el grafiti. Su obra «Saint Paul De Vence» es un claro ejemplo de su maestría con el simple bolígrafo, creando profundidad, textura y emoción sobre papel mate de archivo con protección UV. La obra, firmada y terminada en 2021, mide 43 cm x 59 cm y presenta una intensa imagen hiperrealista del rostro de un hombre, testimonio de la condición humana y las historias que encierra. Realismo callejero: Lo crudo e íntimo en el arte de Mark Powell La obra de Powell, «Saint Paul De Vence», representa mucho más que un logro técnico; es un viaje al alma de su protagonista. La obra, enmarcada y protegida con un barniz mate de archivo con protección UV, presenta a un individuo cuyas experiencias vitales se plasman en el lienzo de su rostro. Cada línea, arruga y expresión se representa con meticuloso detalle, dando vida al sujeto. Este nivel de realismo suele asociarse con el arte elevado, pero la elección de materiales de Powell —bolígrafo y papel— arraiga su obra en la vida cotidiana, haciéndola accesible y cercana. La intimidad del retrato invita a los espectadores a contemplar las historias que se esconden tras la mirada del sujeto. Es este aspecto narrativo el que alinea la obra de Powell con la esencia del arte urbano. Las narrativas de la vida, a menudo invisibles o ignoradas, se ponen de manifiesto, obligando al público a reconocer las historias tácitas que se desarrollan a su alrededor cada día. Hiperrealismo en el arte pop callejero Aunque no suele asociarse con el arte pop callejero ni el grafiti, el hiperrealismo encuentra su lugar en el léxico artístico de Powell. Su técnica desafía la idea de que las líneas audaces y los colores brillantes definen el arte callejero. En cambio, "Saint Paul De Vence" sugiere que el arte callejero puede ser un espacio para la sutileza y el matiz. El intrincado sombreado y la atención al detalle de Powell rinden homenaje a la esencia misma del arte callejero: la capacidad de reflejar la realidad y provocar la reflexión. La emoción plasmada en la obra trasciende el medio, creando una conexión con el espectador que es a la vez inmediata y profunda. La mirada del sujeto penetra más allá de la superficie, planteando preguntas y evocando empatía. Este nivel de implicación emocional es el sello distintivo tanto del arte callejero como de la obra de Powell, sirviendo de puente entre el espectador y lo observado. "Saint Paul De Vence" de Mark Powell es una pieza excepcional dentro del mundo del arte pop callejero y el grafiti. Demuestra el poder de las técnicas tradicionales aplicadas en nuevos contextos y la capacidad del arte para desvelar las profundidades de la experiencia humana. Mientras el cuadro permanece colgado, protegido y conservado, sigue hablando por sí solo, recordándonos que las historias de las calles son tan variadas como las personas que las transitan y que el arte es un lenguaje que puede hablar de las complejidades de la vida con un trazo de pluma.
$854.00
-
Miss Bugs Acuarela con plantilla de acuarela para jardines colgantes HPM de Miss Bugs
Jardines Colgantes HPM Plantilla Pintura en Aerosol Acuarela por Miss Bugs Pintura Única Pintada a Mano Técnica Mixta sobre Papel Tejida de Bellas Artes Artista Callejero Graffiti Arte Pop Moderno. 2017 Firmada, fechada y numerada. Edición mixta única de 5 HPM. Obra de arte de técnica mixta intervenida a mano con tinta, lápiz, pintura en aerosol y acuarela. Tamaño 20,38 x 35,38. Ligeros pliegues alrededor de los bordes de la capa superior recortada. La complejidad en capas de "Jardines Colgantes" de Miss Bugs Miss "Bugs", una artista callejera de graffiti reconocida por su singular fusión de la sensibilidad del arte pop moderno, causó un gran impacto en el mundo del arte con la serie "Jardines Colgantes" en 2017. Esta colección, limitada a una edición mixta de tan solo cinco piezas, exhibe la intrincada y meticulosa artesanía que Miss Bugs plasma en el lienzo, o en este caso, en el fino papel artístico verjurado. Cada pieza de la serie "Jardines Colgantes" es un testimonio del compromiso de la artista por expandir los límites del arte pop callejero y el graffiti. Las obras de "Jardines Colgantes" exploran la textura y la forma, utilizando una variedad de técnicas como plantillas, pintura en aerosol, tinta intervenida a mano, lápiz y pintura Bugs'rcolor. Las dimensiones de cada obra, 20.38 x 35.38 pulgadas, proporcionan un amplio lienzo para que Miss Bugs se adentre en una compleja narrativa contada a través del lenguaje del arte visual. Estas pinturas únicas, realizadas a mano, son una sinfonía de técnicas mixtas, donde cada capa contribuye al impacto general de la obra. La serie se caracteriza por la estética distintiva de Miss Bugs, donde los elementos abstractos se fusionan con la figuración para crear algo a la vez familiar y de otro mundo. Técnicas distintivas en las obras de arte de "MissBugs" Cada pintura de la colección "Jardines Colgantes" es una expresión única de la visión de Miss Bugs, que utiliza una combinación de técnicas de estarcido para lograr precisión y libertad, así como fluidez y gracia. El trabajo con estarcido proporciona piezas estructurales nítidas y definidas, mientras que la pintura en aerosol añade vitalidad y un toque urbano. Los elementos de acuarela introducen suavidad y profundidad, difuminando las fronteras entre el crudo mundo del grafiti y el ámbito más delicado de la pintura a la acuarela. Esta interacción de medios es un sello distintivo del estilo de Miss Bugs y permite un rico diálogo entre los diferentes elementos del arte urbano y las bellas artes. En la serie "Jardines Colgantes", se observa un tema recurrente de yuxtaposición, un rasgo distintivo del enfoque artístico de Miss Bugs. La serie presenta un lenguaje visual que habla de la dualidad de la naturaleza humana y del mundo multifacético que habitamos. Al combinar elementos dispares en cada pieza, Miss Bugs invita al espectador a encontrar coherencia y significado dentro del caos. El uso de colores brillantes y propios del arte pop sobre tonos más apagados, y los intrincados patrones de esténcil sobre las fluidas acuarelas, crean un Bugs'on dinámico que invita a la reflexión y resulta estéticamente agradable. Una edición limitada de la obra de la señorita Bugs La exclusividad de la serie "Jardines Colgantes", con su edición limitada de cinco ejemplares, aumenta el atractivo de las obras. Cada pieza está firmada, fechada y numerada por la artista, estableciendo un vínculo directo entre la artista y el coleccionista. Los detalles pintados a mano en cada obra garantizan que, si bien la serie puede interpretarse como un tema colectivo, cada pieza se erige como una obra de arte única. Los coleccionistas de la obra de Miss Bugs adquieren una pieza de arte pop urbano y un fragmento de la narrativa personal de la artista, ya que cada pincelada, elección de color y elemento compositivo es un acto deliberado de creación. La serie "Jardines Colgantes" de Miss Bugs es una brillante muestra de la habilidad de la artista para desenvolverse en los ámbitos del arte pop urbano y el grafiti, creando piezas visualmente impactantes y ricas en significado. La serie constituye una audaz declaración sobre la versatilidad y profundidad que puede alcanzar el arte urbano, trascendiendo sus raíces para convertirse en una forma sofisticada y codiciada de arte pop moderno. A través de "Jardines Colgantes", Miss Bugs invita a los espectadores a experimentar un mundo donde la belleza del mundo natural se encuentra con la crudeza de la vida urbana, al tiempo que desafía las nociones convencionales de lo que puede ser el arte del grafiti.
$2,400.00
-
Aelhra Gojira Original Mixed Media Acuarela Pintura por Aelhra
Gojira, pintura original en aerosol, acuarela y técnica mixta sobre papel artístico, por Aelhra, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. 2014 Obra de arte original firmada, técnica mixta , pintura en aerosol y acuarela. Tamaño: 15 x 22 pulgadas.
$503.00
-
HoxxoH- Douglas Hoekzema 20TwentyMinutes #10 Pintura acrílica de madera original de HoxxoH- Douglas Hoekzema
20TwentyMinutes #10 Acrílico original pintado a mano sobre madera de abedul cortada con láser, listo para colgar, por HoxxoH, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «“El tiempo no espera a nadie” ha sido durante mucho tiempo el catalizador que ha impulsado al ser humano a aprovechar su existencia consciente. El tiempo es una magnitud observable creada por el hombre para seguir el curso de nuestro misterioso Universo. Sin embargo, ahora, quizás más que nunca, el ser humano busca utilizar el tiempo para aliviar las presiones de una existencia inexplicable mediante aplicaciones que miden y calculan su valor. Publicaciones y “me gusta” en redes sociales, las fluctuaciones del mercado bursátil, pequeños monitores en nuestras manos que nos vigilan, contando constantemente, subiendo y bajando, ahogándonos en una sobrecarga sensorial. Nos hacen creer que el tiempo puede ser rastreado y controlado mediante un práctico algoritmo. Disfrazan el tiempo en programas destinados a objetivar y simbolizar nuestra presencia como un estatus glorificado en el cosmos». Por Andrew Leshin
$751.00
-
Saber Etiqueta de aluminio arcoíris HPM Marcador único Diseño artístico de Saber
Etiqueta de lámina arcoíris HPM Técnica mixta Única de Saber Marcador pintado a mano sobre papel de bellas artes Holofoil Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Edición única mixta firmada y numerada de 2023. Edición original de 25 ejemplares. Etiqueta con rotulador dibujada a mano por HPM. Tamaño de la obra: 6 x 8,5. Mini dibujo sobre papel artístico Rainbow Foil.
$109.00
-
Risk Rock Daño colateral Pintura en aerosol original Pintura de medios mixtos por Risk Rock
Daños colaterales. Pintura original. Técnica mixta: aerosol y acrílico sobre papel grueso. Artista callejero de graffiti Risk. Arte pop moderno. Daños colaterales, 2018 - ¡Obra original! Original (pintura en aerosol, acrílico sobre papel grueso) Tamaño: 22x30 pulgadas Fecha de creación: 2018 Obra original – Cada una es única, irrepetible y firmada a mano.
$2,117.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$1,034.00
-
Faile PINTURA Pintura original de los MEDIOS del artista
Compra PINTURA Obra de arte única en MEDIO de Street Art Pop Artist. 2022 Firmado MEDIA Pintura Obra de arte original Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$13,862.00
-
Sonic Bad Snoopy Bad Inc Original Mixed Media Street Sign Pintura por Sonic Bad
Snoopy Bad INC es un artista de graffiti multimedia original: arte pop moderno sobre letreros de metal reales de Sonic Bad. Letrero de seguridad original de 2015, técnica mixta con pintura en aerosol sobre hojalata, firmado. Obra de Sonic BAD INC Snoopy Bad INC. Tamaño: 14x10. Representa a Snoopy, el Barón Rojo de Peanuts, y a Woodstock Bomber en un grafiti estilizado, con pistola, cámara de seguridad y muñeco de nieve. La singular mezcla de iconografía de Sonic Bad: Snoopy Bad INC «Snoopy Bad INC» de Sonic Bad es una obra impactante que fusiona la esencia de los personajes clásicos del cómic con la crudeza del arte urbano, demostrando la habilidad del artista para combinar referencias de la cultura pop con una estética callejera. Esta pieza de 2015 es una obra de técnica mixta sobre hojalata, que utiliza pintura en aerosol para dar vida a una señal de seguridad que de otro modo sería común. Con unas dimensiones de 35,5 x 25,5 cm, esta obra original firmada presenta una versión de los entrañables personajes de Peanuts, Snoopy y Woodstock, reinterpretados como iconos rebeldes en un estilo de grafiti. Interpretando las narrativas callejeras a través de la lente de la cultura pop Sonic Bad, artista reconocido por desafiar los límites del arte pop urbano, dota a "Snoopy Bad INC" de múltiples significados. Al representar a Snoopy el Barón Rojo y a un terrorista, a Woodstock con una pistola, yuxtapuestos con una cámara de seguridad y un muñeco de nieve, la obra reflexiona sobre el estado de vigilancia y la pérdida de la inocencia en la sociedad contemporánea. La imaginería lúdica contrasta con el mensaje subyacente sobre la seguridad, la vigilancia y la militarización de la vida cotidiana. La transformación de figuras familiares y reconfortantes en agentes de anarquía o resistencia es un tema recurrente en el arte pop moderno y el grafiti, donde la recontextualización de imágenes conocidas desafía las percepciones y expectativas del espectador. La representación de Sonic Bad invita a reflexionar sobre cómo la inocencia y la alegría pueden corromperse por el control social y la violencia. Comentarios sobre la elaboración de lienzos y metales La elección de una señal de tráfico metálica como lienzo para "Snoopy Bad INC" resulta especialmente significativa, sugiriendo una subversión de la autoridad y una reivindicación del espacio público, generalmente determinado por este tipo de señales. La adaptación que hace Sonic Bad de la señal, un símbolo diseñado para regular y advertir, convirtiéndola en una obra de arte, subraya la recuperación del poder de decisión, transformando una herramienta de control en un medio de libre expresión. El uso de técnicas mixtas en "Snoopy Bad INC" destaca la versatilidad de Sonic Bad como artista. La pintura en aerosol, elemento básico del arte urbano, aporta un toque urbano a la obra. A su vez, la incorporación de otros medios añade textura y profundidad, creando una pieza visualmente impactante y que invita a la reflexión. La obra se erige como testimonio del poder del arte urbano para transformar objetos e iconos cotidianos en declaraciones profundas. Evolución artística e impacto de Sonic Bad «Snoopy Bad INC» ejemplifica la evolución de Sonic Bad como artista y su impacto en el arte pop urbano y el grafiti. Su habilidad para fusionar elementos de la cultura popular, el estilo del arte urbano y la crítica social lo sitúa entre las figuras más destacadas del género, capaz de generar debate y desafiar las normas sociales. La obra constituye una valiosa aportación al discurso del arte urbano, reflejando la capacidad del género para adaptarse y evolucionar. El trabajo de Sonic Bad, a través de piezas como «Snoopy Bad INC», continúa influyendo e inspirando, garantizando la relevancia y la vitalidad del arte pop urbano en un panorama cultural en constante cambio. El legado de este arte reside en su capacidad para conectar, provocar y perdurar, al igual que el artista que lo creó.
$771.00
-
Naoto Hattori Dibujo a lápiz de grafito original de Catalyst por Naoto Hattori
Catalyst, obra original dibujada a mano sobre papel artístico envejecido con bordes irregulares enmarcado, del artista surrealista Naoto Hattori. Dibujo original único a lápiz/grafito, firmado en 2012. Obra enmarcada. Medidas del marco: 8,5 x 8,5 pulgadas. Tamaño de la imagen: 3 x 5 pulgadas. Enmarcado y con paspartú personalizados por el artista. «Catalizador» de Naoto Hattori: Una intersección surrealista de imágenes y emoción «Catalyst», una obra original dibujada a mano por el artista surrealista Naoto Hattori, representa una singular convergencia entre la delicadeza del dibujo a lápiz y el surrealismo emotivo, plasmada en papel artístico envejecido con bordes irregulares. Este dibujo único de 2012, realizado con lápiz y grafito, es testimonio de la habilidad de Hattori para representar visiones oníricas y complejas en un espacio reducido. La obra enmarcada, con una imagen de 7,6 x 12,7 cm y un marco de 21,6 x 21,6 cm, ha sido enmarcada y montada a medida por el artista, añadiendo un toque personal que complementa la escala íntima de la obra. Este dibujo se distingue de la ejecución y presentación convencionales del arte urbano. Mientras que el arte pop callejero y el grafiti suelen asociarse con grandes instalaciones públicas, «Catalyst» de Hattori invita a una interacción más personal. La pieza está impregnada de las complejidades de las bellas artes, a la vez que resuena con la accesibilidad y el impacto visceral propios del arte callejero. La obra de Hattori no grita desde las paredes; en cambio, susurra, atrayendo al espectador a un diálogo uno a uno con el arte. Explorando el detalle artístico en "Catalyst" El meticuloso detalle de "Catalyst" demuestra el dominio magistral de Hattori sobre el lápiz y el grafito, revelando una criatura de otro mundo que parece emerger de las fibras mismas del papel envejecido. El papel trabajado a mano resalta la apreciación del artista por las cualidades táctiles de sus materiales y su intención de fusionar lo tradicional con lo surrealista. Cada trazo y sombra en el dibujo contribuye a una sensación general de profundidad y dimensión, insuflándole vida al fantástico tema. La criatura representada combina elementos familiares con lo enigmático, desafiando la percepción de la realidad del espectador. El tamaño íntimo de la imagen, en contraste con el marco más sustancial, enfatiza la naturaleza preciosa de la obra, similar a una reliquia o un talismán. Esta sensación de preciosidad es a menudo buscada en el arte pop urbano y el grafiti, donde la naturaleza transitoria del medio contrasta marcadamente con el deseo de crear algo duradero e impactante. "Catalyst" de Hattori, si bien no es una obra de arte urbano típica, captura la esencia de lo que muchos artistas callejeros buscan: una conexión perdurable con el público. «Catalyst» de Naoto Hattori es una obra de arte profunda que trasciende las fronteras entre las diversas disciplinas del arte pop, el arte urbano y el surrealismo. Encapsula lo etéreo, lo tangible, lo imaginado y lo preciso, invitando a los espectadores a reflexionar sobre las profundidades desconocidas de su psique. La meticulosa factura, junto con la presentación única, convierte a «Catalyst» en una valiosa aportación al discurso del arte contemporáneo, destacando la amplitud y la diversidad dentro del ámbito de la expresión artística.
$793.00
-
Sechor Precaución Sechor Required Street Sign Graffiti Painting de Sechor
Precaución Sechor Requerida. Pintura original de técnica mixta con aerosol y acrílico, artista de graffiti, arte pop moderno sobre letrero de metal real de Sechor. 2021. Pintura acrílica original firmada sobre metal. 14 x 10 pulgadas.
$323.00
-
Sen2 Dibujo de graffiti original sin título de Blackbook de Sen2
Cuaderno negro Dibujo sin título Pintura original de técnica mixta sobre papel artístico por el artista callejero de graffiti Artista pop moderno Sen2. 2005 Firmado Sen2 "Sin título" Dibujo en cuaderno de bocetos Enmarcado Tinta Marcador Lápiz Grafiti Obra de arte enmarcada Tamaño 25.5x19 Dibujo sin título en cuaderno negro de Sen2 Este dibujo sin título de 2005, realizado en un cuaderno de bocetos por el reconocido artista callejero de graffiti Sen2, captura un momento crudo y preciso de la práctica artística de uno de los escritores más icónicos surgidos del Bronx. Realizado con tinta, rotulador y lápiz sobre papel artístico, la obra ejemplifica la energía geométrica, el dominio del color y el dinamismo característicos del artista. La obra enmarcada mide 65 x 48 cm y transmite la intensidad del estilo de dibujo a mano y el juego de letras tridimensionales que definieron la transición del graffiti del metro al estudio. Del estilo salvaje al dibujo de precisión Sen2, cuyo nombre real es Sandro Figueroa García, nació en Puerto Rico y se convirtió en una figura clave del movimiento del grafiti en Nueva York durante la década de 1980. Este dibujo, realizado en su cuaderno de bocetos, plasma su transición desde pintar muros y trenes hasta perfeccionar su técnica dentro de la estructura del trabajo de estudio. Cada trazo de rotulador y cada aguada de color en la obra es intencional, fruto de años de experiencia con aerosol y superficies urbanas. La capacidad de Sen2 para mantener el espíritu rebelde del wildstyle, a la vez que integra la estructura arquitectónica y la claridad visual, lo distingue en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. Color en capas y tensión visual La composición rebosa de contrastes. Suaves tonos pastel en azul, amarillo, verde y naranja interactúan con densas sombras negras y líneas nítidas que sugieren movimiento y profundidad espacial. Estas formas superpuestas evocan la energía del arte urbano del metro, a la vez que se asientan en la sofisticación de un dibujo digno de galería. Las flechas, las texturas y los ángulos entrelazados guían al espectador a través de múltiples capas de intención: cada borde refinado, cada patrón de relleno calculado y, a la vez, expresivo. El dibujo captura no solo la forma, sino también la actitud, con un estilo que sugiere movimiento, control y una evolución constante. Estudio Evolución del lenguaje del grafiti La obra sin título de Sen2 se inscribe en un movimiento más amplio donde los cuadernos de bocetos dejaron de ser meras herramientas preparatorias para convertirse en obras de arte con entidad propia. El arte pop urbano y el grafiti suelen comenzar con bocetos, y esta pieza constituye un testimonio definitivo de ese proceso. Documenta un instante de imaginación previo a la ejecución, donde las letras se transforman en armas de estilo y el lenguaje visual de la calle se transcribe a un soporte apto para la galería. Para los coleccionistas, la obra ofrece una ventana al talento en bruto y al proceso creativo de uno de los pioneros modernos del grafiti, preservado con esmero y ahora enmarcado como un ejemplo de la historia del arte en movimiento.
$901.00
-
Cope2- Fernando Carlo Cubierta de la calle 153 este
Obra de arte original única en su tipo, pintada con aerosol sobre tabla de skate natural por el artista de graffiti callejero Cope2, realizada por East 153rd St Deck. Tabla de skate pintada sobre madera natural. Tamaño: 5,875 x 23 pulgadas. Lanzamiento: 5 de octubre de 2021. Cantidad: 1. A mediados de la década de 1990, Cope2 comenzó a transitar lentamente de las calles al circuito artístico de las galerías. En aquel entonces, el arte callejero no era tan popular como lo es hoy en día, y la percepción general que tenía del mismo aún estaba intrínsecamente ligada a los barrios marginales, el narcotráfico, etc. El artista nunca ha ocultado su problemático pasado y evita idealizarlo para impulsar su carrera y su imagen artística. Al contrario, menciona lo siguiente: «Hombre, no hay nada de qué enorgullecerse en la vida callejera, pero tuve a mi primer hijo a los 16 años. Así que tuve que ganar dinero para mantenerlo a él y a su madre».
$820.00
-
Ron English- POPaganda Señal perdida, todo bien. Gran juguete artístico Poppa de Ron English - POPaganda x Dead St
Señal perdida, todo bien - Obra de arte original y única de Big Poppa pintada a mano en Ron English - POPaganda ¿No lo ves? Juguete de arte en vinilo. Figura pintada a mano por Dead St. 1 de 1. Técnica mixta, acrílico, pintura en aerosol.
$835.00
-
Stay High 149- Wayne Roberts MTA Subway Map Tag Show Stopper Dibujo original de Stay High 149- Wayne Roberts
Etiqueta del mapa del metro de la MTA - Impresionante obra de arte original y única realizada con rotulador en el mapa del metro de la MTA por el popular artista de arte callejero y cultura pop Stay High 149 - Wayne Roberts. Pintura/dibujo original enmarcado y firmado de 2011 sobre un mapa del metro de Nueva York (MTA). Tamaño: 22,75 x 32,25 pulgadas.
$2,737.00
-
RD-357 Real Deal Arte de objetos azules con dientes de vía férrea de RD-357 Real Deal
Arte de objetos azules con forma de clavos de vía férrea por RD-357. Pieza original de diseñador, coleccionable, de arte pop. 2021 Pintura en aerosol original RD Tag sobre clavo de ferrocarril de metal reciclado. Objeto artístico. Tamaño: 6x1. Dientes de vía de clavos de ferrocarril azules por RD-357 – Arte original de objetos en arte pop callejero y arte de grafiti Railroad Spike Track Teeth Blue es una obra original de 2021 de RD-357, también conocido como Real Deal, un artista y diseñador de graffiti reconocido por integrar la cultura tradicional del tagging con la experimentación con objetos encontrados. Esta pieza única presenta la icónica firma de RD, realizada con pintura en aerosol azul brillante sobre la superficie de un clavo de ferrocarril reciclado de 15 x 2,5 cm. Una poderosa fusión de forma industrial y simbolismo urbano, el objeto conserva el peso y la textura de su función original al tiempo que se transforma en un artefacto de graffiti tridimensional. La flecha característica, un motivo común en las letras del graffiti, se extiende desde la letra D, apuntando hacia adelante con un movimiento intencional, simbolizando movimiento, desafío y dirección. Como artefacto con grafiti, este clavo no solo hace referencia a los sistemas ferroviarios fundamentales para la difusión temprana del graffiti, sino que se convierte en una pieza de arqueología urbana impregnada de autoría y actitud. Etiquetar la cultura y el objeto como lienzo En el grafiti, la firma es la forma más pura de identidad artística. Es nombre, logotipo y señal. La aplicación de la firma de RD-357 sobre una punta metálica recontextualiza esta firma dentro de la estética del objeto y la utilidad. Al plasmar una caligrafía limpia y fluida sobre un objeto corroído y pesado, el artista juega con los contrastes: la impermanencia marcada sobre la permanencia, el gesto fluido sobre la forma sólida, el gesto sobre la función. El uso del azul sobre la superficie ennegrecida de la punta aporta una vitalidad y claridad que resalta incluso en esta escala diminuta. Se convierte en un mensaje físico, menos sobre el espacio que ocupa y más sobre lo que porta: un nombre arraigado en la historia de la calle grabado en una herramienta que alguna vez sirvió para anclar sistemas de tránsito y división. El objeto ya no es una simple punta; es una escultura firmada, una firma móvil, un símbolo de permanencia en una cultura construida sobre el movimiento. Ferrocarriles, movimiento y la fundación del estilo En el grafiti, los ferrocarriles son más que infraestructura: son símbolos de distribución, evasión y estilo de viaje. Desde la década de 1970, los grafiteros utilizaron los trenes para extender la visibilidad de sus nombres por barrios y regiones. RD-357 rinde homenaje a esa historia no con la pintura de un tren, sino con el clavo que una vez unió el acero a la madera, que una vez ancló un sistema que los grafiteros se apropiaron para difundir mensajes. Este clavo es una reutilización poética. Sostiene el peso del transporte y lo convierte en voz. Transforma el fantasma de la decadencia industrial en objeto de celebración subcultural moderna. El uso de un componente ferroviario auténtico hace de esta pieza no solo arte, sino una reliquia transformada: un objeto utilitario convertido en icono por la impronta del grafiti. El arte pop callejero y el grafiti como lenguaje basado en objetos Railroad Spike Track Teeth Blue es un ejemplo singular de arte urbano donde el artista se niega a limitarse al muro, el lienzo o el formato digital. RD-357 concibe el objeto como mensaje y material, dotando a su firma de dimensión, tacto y contexto. Este enfoque fusiona la tradicional importancia del grafiti en la repetición y la superficie con la lógica coleccionable del arte pop y conceptual. Es un estilo manual convertido en escultura, un artefacto industrial transformado en algo personal y un nombre que se resiste al olvido. En Street Pop Art & Graffiti Artwork, estas obras nos recuerdan que el grafiti no solo reside en las superficies que transitamos, sino también en los objetos que llevamos con nosotros, los materiales que recuperamos y los símbolos que elegimos enaltecer. Esta obra no solo se contempla: se sostiene, se siente, se firma en acero.
$75.00
-
Rek Santiago Archives Art Original All City Style Tren Pintura por Rek Santiago
Archivos Art Train Original All City Style Subway Painting on Wall Sculpture Artwork by Graffiti Street Artist Artist Rek Santiago. Escultura de tren estilo urbano original de 2010, realizada con rotulador de pintura en aerosol. Obra de arte única. Tamaño: 20,25 x 5 x 1,75 pulgadas. Grafiti original pintado a mano sobre soporte de pared, estilo urbano, para andén de metro. Suciedad y marcas dispersas propias de la edad, excelente estado.
$275.00
-
Rich Pellegrino Dibujo original de Wolverine Sketch de Rich Pellegrino
Boceto original de Wolverine, dibujo a rotulador sobre papel de bellas artes, del artista callejero de graffiti y arte pop moderno Rich Pellegrino. Dibujo original a rotulador firmado por Rich Pellegrino, 2013. Tamaño de la obra: 9x12.
$256.00
-
HoxxoH- Douglas Hoekzema Detroit Minute #10 Pintura acrílica de madera original por HoxxoH- Douglas Hoekzema
Detroit Minute #10 Acrílico original pintado a mano sobre madera de abedul cortada con láser, listo para colgar, por HoxxoH, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «“El tiempo no espera a nadie” ha sido durante mucho tiempo el catalizador que ha impulsado al ser humano a aprovechar su existencia consciente. El tiempo es una magnitud observable creada por el hombre para seguir el curso de nuestro misterioso Universo. Sin embargo, ahora, quizás más que nunca, el ser humano busca utilizar el tiempo para aliviar las presiones de una existencia inexplicable mediante aplicaciones que miden y calculan su valor. Publicaciones y “me gusta” en redes sociales, las fluctuaciones del mercado bursátil, pequeños monitores en nuestras manos que nos vigilan, contando constantemente, subiendo y bajando, ahogándonos en una sobrecarga sensorial. Nos hacen creer que el tiempo puede ser rastreado y controlado mediante un práctico algoritmo. Disfrazan el tiempo en programas destinados a objetivar y simbolizar nuestra presencia como un estatus glorificado en el cosmos». Por Andrew Leshin
$803.00
-
MQ Planet- Mque CUADRO
Compra PINTURA Obra de arte de pintura original única en su tipo en MEDIANO por Popular Street Art Pop Culture Artist ARTIST. 2022 Cuadro Original Firmado Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$801.00
-
Derek Hess Longear Tiger P-40 Dibujo original de técnicas mixtas de Derek Hess
Longear Tiger P-40 Mixed Media Drawing on Fine Art Paper de Derek Hess, artista callejero de graffiti, arte original moderno a la venta. 2014 Firmado Enmarcado Original Mixed Media Pintura Dibujo Obra Tamaño 17x16 Esta pieza incluye un flotador de marco de metal negro de 1/2 pulgada montado con respaldo de núcleo de espuma de vidrio UV mate de 2 pulgadas y herrajes listos para colgar. "Mi primer lote se hizo en 2010/2011 y se mostró durante el festival de tipo de pez más grande del mundo en Water Valley Mississippi, fue increíble. Todos se hicieron con bolígrafo, tinta y acrílico. Mi padre era piloto de B-26 y mi padre ayudó a inculcar el interés en el tema. Dos de las piezas presentan un bajo de rock transformado en un B-26. Son completamente diferentes de lo que normalmente hago, sea lo que sea que signifique "normal". De todos modos, fue muy divertido hacerlo. Mientras que algunas de las piezas intensas que hago siento que tengo que hacerlas, como para purgarlas de mi sistema, que funciona la mitad del tiempo (suelo llevar esas cosas conmigo), quería hacerlas por diversión y son una gran distracción". -Derek Hess
$962.00
-
Blake Jones Letrero acrílico original con forma de A de conejo, pintado con aerosol por Blake Jones
Cuadro original de conejo en forma de A, pintado con aerosol acrílico, señalización vial de construcción, obra de Blake Jones. Obra única de arte callejero, artista pop. 2020. Acrílico y pintura en aerosol firmados sobre marco de madera reciclada en construcción de carreteras. Señal de precaución vial. Obra original. Tamaño: 23,75 x 45,25 pulgadas. Cuadro de conejo enmarcado por Blake Jones: Fantasía urbana sobre lienzo reciclado en arte pop callejero y grafiti. Rabbit A Frame es una obra original de 2020, realizada con acrílico y aerosol por el artista urbano estadounidense Blake Jones, sobre una señal de advertencia de obras viales reciclada. Con unas dimensiones de 60,3 x 114,8 cm, esta pieza única transforma la infraestructura urbana funcional en un lienzo lúdico y dinámico. Pintado directamente sobre el icónico patrón reflectante naranja y blanco de la barricada, el inconfundible conejo de Jones asoma con curiosidad desde la esquina inferior de la señal, infundiendo humor e inocencia a un símbolo de precaución cívica. Esta inesperada fusión de forma y personaje es fundamental en la práctica del arte urbano pop y el grafiti, donde los desechos urbanos se convierten en un espacio para la creatividad, la subversión y la narrativa visual. Recontextualizando la utilidad a través del personaje La inclusión del conejo —figura recurrente en el universo de expresiones caricaturescas de Blake Jones— sitúa la obra dentro de su práctica más amplia de utilizar el diseño de personajes para evocar alegría, curiosidad y absurdo. Los ojos grandes y las líneas redondeadas del conejo contrastan marcadamente con la geometría rígida y el propósito utilitario de la señal de construcción tipo caballete. El artista ha dejado visible la inscripción «LYONS PINNER» en la barra inferior, lo que realza la autenticidad de la pieza como objeto recuperado de la infraestructura urbana real. Esta yuxtaposición de función municipal y expresión personal crea una narrativa compleja, donde el lenguaje visual rígido de la señalización pública se suaviza con una animación llena de asombro. El enfoque de Jones no borra el pasado del objeto, sino que lo amplifica mediante la intervención estética. Estética media, superficial y urbana Blake Jones emplea una combinación de pinceladas acrílicas y aerosol para lograr un contraste vibrante y una nitidez excepcional en la superficie metálica reflectante. La textura del letrero, con sus arañazos, abolladuras y pintura desgastada, proporciona una base áspera y táctil que realza la presencia física de la obra. Cada imperfección en la superficie se integra a la composición final, vinculando la pieza con la calle. El uso del material de las señales de tráfico refuerza la esencia del Arte Pop Urbano y el Grafiti: arte creado en, desde y para el espacio público. El conejo, representado en un turquesa intenso con expresivos detalles en negro, dota al letrero de personalidad, reinterpretando la precaución no como una advertencia, sino como un saludo lúdico. Blake Jones y el arte de recuperar las narrativas urbanas Rabbit A Frame es más que una ingeniosa pintura de objetos: es una declaración sobre cómo los materiales cotidianos pueden convertirse en portadores de alegría, personalidad y transformación artística. Blake Jones continúa difuminando la línea entre los desechos callejeros y el arte coleccionable, utilizando materiales encontrados como plataforma para narrar historias centradas en los personajes. Su obra reinserta la humanidad en espacios a menudo dominados por la estandarización y el silencio. Esta pieza invita a los espectadores a ver el humor y la imaginación integrados en el tejido de su entorno diario. Como parte de Street Pop Art & Graffiti Artwork, se erige como un vibrante recordatorio de que el arte no se limita al lienzo ni a las paredes de una galería. Puede vivir en las calles, en los letreros que ignoramos y en los personajes que dan vida a esos espacios. Blake Jones reivindica estos espacios con estilo, picardía y un encanto innegable.
$2,500.00
-
Craww Dibujo de grafito original profético de Craww
Dibujo original y vanguardista de arte pop moderno con pan de oro y lápiz de grafito sobre madera entelada, del artista Craww. Firmado en 2014. Dibujo a lápiz con técnica mixta y hoja de oro sobre bastidor de madera. 12 x 16 pulgadas.
$1,917.00
-
Steve Kaufman SAK Frank Sinatra El presidente Pintura al óleo original de Steve Kaufman SAK
Frank Sinatra, El Presidente. Pintura al óleo original y única sobre lienzo enmarcado, del artista pop moderno Steve Kaufman SAK. 1998 Frank Sinatra, "El Presidente", óleo original de Steve Kaufman, firmado y enmarcado a medida. SAK
$3,910.00
-
Mark Powell Dibujo de pluma original de corazón y alma de Mark Powell
Dibujo original a pluma y tinta sobre papel artesanal del sur de la India de 320 g/m², obra del artista de arte pop moderno Mark Powell. Dibujo a bolígrafo firmado en 2021 sobre papel artesanal del sur de la India de 320 g/m². Medidas: 62 cm x 43 cm. Sin marco. El dibujo está protegido con un barniz mate en aerosol con protección UV de archivo. 16,9 x 24,4 cm. Mark Powell – Corazón y alma en el arte pop callejero y el grafiti «Corazón y Alma», del artista británico Mark Powell, es un impactante dibujo original a tinta realizado en 2021 sobre papel artesanal del sur de la India de 320 g/m². Con unas dimensiones de 62 x 43 cm (16,9 x 24,4 pulgadas), esta obra presenta una liebre y un faisán muertos, meticulosamente representados y colgados boca abajo con una cuerda, en una composición que evoca instantáneamente la naturaleza muerta clásica, pero que a la vez palpita con un subtexto contemporáneo. Dibujado íntegramente con bolígrafo y sellado con barniz de archivo con protección UV, el trabajo de Powell eleva este modesto medio a una herramienta de expresividad nítida. Si bien carece de color o marcas de grafiti evidentes, la obra se inscribe firmemente en la tradición del Arte Pop Urbano y el Grafiti gracias a su detalle subversivo, su reflexión sobre la mortalidad y su compromiso con la excelencia técnica, dotado de peso conceptual. Powell es conocido por utilizar papel encontrado, documentos antiguos y materiales envejecidos en su práctica artística en general, aunque en «Corazón y Alma» opta por un papel artesanal limpio, conservando la crudeza de la imperfección en la textura. La temática se inspira en la tradición de la vanitas y el memento mori, a la vez que hace referencia al lenguaje coloquial de la cultura de los deportes de campo, desafiando así el sentimentalismo. Esta honestidad visual —que muestra la muerte con belleza, pero sin espectáculo— es un gesto que resuena profundamente con el espíritu del arte urbano y pop. Es una confrontación con la fatalidad, con la herencia y con el consumismo. El bolígrafo como herramienta de disidencia y precisión Lo que distingue a Powell de los dibujantes tradicionales es su uso poco ortodoxo del bolígrafo, una herramienta más asociada a los garabatos escolares o a los cuadernos de los obreros que al arte elevado. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, esta elección refleja el uso de aerosoles o marcadores permanentes: democrática, accesible y sin pretensiones. Cada pluma, pelo y sombra en «Corazón y Alma» está ejecutada con precisión quirúrgica usando esta herramienta común, elevándola a algo sagrado. Como una firma grabada en la puerta del metro o un grafiti en una pared de ladrillos derruida, las marcas de Powell afirman la permanencia frente a la fragilidad. Las imágenes son limpias pero perturbadoras: animales que alguna vez vivieron ahora suspendidos, inmóviles. La tensión vertical de las cuerdas que los sujetan refleja temas de control e indefensión, estableciendo un sutil paralelismo con la forma en que los cuerpos, ya sea en la vida o en el arte, a menudo son manipulados, posicionados y consumidos. Estas referencias simbólicas se alinean con movimientos artísticos urbanos que buscan exponer los sistemas ocultos bajo la cultura, ya sea a través de la abstracción, el realismo o la intervención textual. Naturaleza muerta contemporánea en la narrativa del arte pop callejero La naturaleza muerta tradicionalmente servía como escaparate de abundancia, fragilidad y belleza efímera. En manos de Powell, esa tradición se rompe, se vuelve cruda. La cuidadosa representación de animales no es un homenaje romántico, sino una meditación sobre la quietud, la pérdida y lo que significa aferrarse a algo después de que se ha ido. Al elegir temas a menudo glorificados en la cultura deportiva de las clases altas y presentarlos sin dramatismo ni glorificación, Powell recupera la narrativa. Esta recuperación refleja los objetivos de muchos artistas callejeros que desafían las historias visuales dominantes inyectando perspectivas alternativas. Hay un radicalismo silencioso en «Corazón y Alma»: una negativa a decorar o diluir. La honestidad de la composición, el peso del medio y la elección del papel se combinan para crear una obra de arte que trata tanto sobre el proceso y el material como sobre el significado. Este enfoque refleja el valor fundamental del Arte Pop Callejero y el Grafiti: que la belleza, la rebeldía y la reflexión pueden surgir de los materiales más simples, cuando se manejan con visión. La posición de Mark Powell en el dibujo pop moderno Aunque no es un grafitero en el sentido tradicional, la sensibilidad estética y temática de Mark Powell lo sitúan cerca de la vanguardia conceptual del arte urbano. Su compromiso con el dibujo como acto de observación y confrontación, junto con el uso de materiales sencillos y una temática sobria, enmarcan su obra dentro del amplio espectro del arte urbano. «Corazón y Alma» no grita, pero nunca aparta la mirada. Es una elegía plasmada en tinta: un réquiem a bolígrafo que habla con la misma profundidad que los murales, las plantillas y los carteles de protesta pintados en las paredes de los callejones.
$854.00
-
Shepard Fairey- OBEY Guerra por números VSE OG Colorway HPM Stencil Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey
War By Numbers VSE- OG Colorway Edición Variable Stencil Obra de arte acrílica sobre papel de bellas artes con bordes irregulares hechos a mano por los artistas callejeros Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey. 2022 War By Numbers VSE - Colorway OG, 20x26.5 pulgadas. Edición ultrarrara, firmada y numerada, de solo 14 ejemplares. Edición con plantilla variable (VSE) sobre papel. Firmada por Shepard Fairey, con el sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda. «Creada durante la guerra de Irak, la búsqueda de la paz exige una vigilancia constante, y la actual invasión de Ucrania nos recuerda la brutalidad de la guerra. La imagen “Guerra por números” es una declaración sobre la necesidad de no insensibilizarnos ante la guerra hasta el punto de que se vuelva tan banal como un dibujo para colorear. El “Elefante de la Paz” apela a nuestro sentido del karma y a la armonía con el mundo que nos rodea». - Shepard Fairey En "War By Numbers VSE- OG Colorway", una obra emblemática fruto de la brillante colaboración entre Shepard Fairey, Ernesto Yerena Montejano, Hecho Con Ganas y Obey, emerge una profunda intersección entre arte y activismo. Impresa en papel de bellas artes meticulosamente desbarbado a mano, esta obra de 50,8 x 67,3 cm no solo ejemplifica la destreza de sus creadores, sino que también profundiza en el tejido social y político de los escenarios globales contemporáneos. Fechada en 2022, esta pieza se distingue por ser una edición ultrarrara de la técnica Variable Stencil Edition (VSE) sobre papel, de la cual solo existen 14 ejemplares, cada uno cuidadosamente firmado y numerado. Cabe destacar que la presencia del sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda realza su autenticidad y valor intrínseco. Si bien la obra en sí misma es una maravilla de juego de colores y diseño, su mensaje subyacente es a la vez atemporal y urgente. Las propias palabras de Shepard Fairey aclaran la motivación tras su creación, destacando su origen durante la guerra de Irak. Sin embargo, su resonancia trasciende ese conflicto en particular. La obra emerge como un recordatorio perdurable del costo de la guerra, especialmente con el conmovedor trasfondo de la reciente invasión de Ucrania. Fairey señala con perspicacia los peligros de insensibilizarse ante los horrores del conflicto, sugiriendo que la sociedad jamás debe permitir que la devastación de la guerra se vuelva tan común y cotidiana como un dibujo de un cuadro para pintar por números. Este sentimiento se ve reforzado por la inclusión del "Elefante de la Paz", que simboliza la aspiración universal a la armonía y apela a la conciencia colectiva de la humanidad. En el vasto ámbito del arte pop, el arte urbano y el grafiti, "Guerra por Números" se erige como un testimonio de la capacidad del arte para trascender el atractivo estético, desafiando a los espectadores a confrontar y reflexionar sobre los problemas más acuciantes del mundo.
$7,290.00
-
Shark Toof Pintura en aerosol original de Thriller Pintura en madera de Shark Toof
Thriller. Pintura original realizada con acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada por Shark Toof, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Obra de arte original firmada de 2015, técnica mixta con aerosol, tamaño 24x36 La fusión artística de 'Thriller' de Shark Toof «Thriller», una pintura original de Shark Toof, es una incursión dinámica en el arte urbano del grafiti y el arte pop moderno. Creada en 2015, esta obra de técnica mixta —acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada— exhibe la singular fusión de Shark Toof entre la influencia urbana y la disciplina artística convencional. La pieza, de 61 x 91 cm, está firmada por el artista, lo que garantiza la autenticidad de esta vibrante representación de su estilo multifacético. Shark Toof, reconocido por sus impactantes mensajes visuales en la comunidad del arte urbano, lleva sus raíces del grafiti al primer plano en esta obra. Su trabajo no se limita a las expectativas tradicionales del arte pop; en cambio, se adentra en un terreno donde la iconoclasia se encuentra con la iconografía. En «Thriller», la influencia del arte urbano es palpable, con la energía cruda del grafiti traduciéndose en una composición estructurada pero vibrante sobre madera. El enfoque de Shark Toof refleja una decisión consciente de fusionar su voz consolidada con una irreverencia lúdica, invitando al espectador a reflexionar sobre los iconos de nuestro tiempo y su significado cambiante. La obra encapsula la filosofía de Shark Toof de que el arte no siempre debe tomarse demasiado en serio, sugiriendo que subvertir las propias creaciones conlleva poder. Esta noción de «vandalizar» los iconos propios es un comentario sobre la fugacidad de la fama y la fluidez de los símbolos culturales en nuestra sociedad. Esta mezcla de introspección y comentario externo sitúa a «Thriller» en un espacio único dentro del arte contemporáneo. Diente de tiburón y la filosofía del "hágalo usted mismo" del arte callejero La preferencia de Shark Toof por Detroit como escenario para su proceso creativo revela su afinidad por la filosofía del «hágalo usted mismo» (DIY), a menudo asociada al arte urbano. Su conexión con la ciudad, conocida por su próspera industria e historia de innovación, refleja su trayectoria artística. En Detroit, una ciudad que ha experimentado grandeza y tenacidad, Shark Toof encuentra un alma gemela: un paisaje que es a la vez lienzo y catalizador de la creatividad. «Thriller» encarna este espíritu DIY no solo en su creación, sino también en su presentación. El uso de madera enmarcada como soporte es un guiño a las superficies improvisadas que suelen emplearse en el arte urbano, donde cualquier espacio o material puede convertirse en la base de la expresión. La elección de materiales de Shark Toof —pintura doméstica y aerosol— evoca aún más el lenguaje del arte urbano, donde la inmediatez del medio se corresponde con la urgencia del mensaje. «Thriller» de Shark Toof celebra la narrativa en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti. Su obra es un testimonio del poder del arte urbano para trascender sus orígenes en la ciudad y encontrar resonancia en una galería. Mediante su audaz uso del color, la forma y el medio, Shark Toof continúa desafiando y redefiniendo lo que significa ser un artista urbano en el mundo del arte contemporáneo. Su obra es un diálogo con el espectador, una invitación a explorar los significados más profundos que se esconden tras las imágenes que vemos y los iconos que creamos.
$3,063.00
-
Greg Gossel Algún día bebé 04 Pintura de serigrafía original de Greg Gossel
Algún día, cariño - 04 Pintura original Técnica mixta Serigrafía Tinta, Acrílico, Pintura en aerosol y Collage sobre papel de bellas artes de 250 g/m² por Greg Gossel Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Algún día, bebé 04. Serigrafía original de Greg Gossel. «Esta serie se inspira en un viaje reciente a Kioto, Japón. Durante mi estancia, visité varias librerías de viejo y tiendas de segunda mano, donde recopilé novelas gráficas, cancioneros, revistas, periódicos antiguos y mapas. Al regresar a mi estudio, utilicé estos materiales no solo como referencias de imagen y tipografía para esta nueva obra, sino también como elementos de collage físico incorporados en cada pieza. La profusión de imágenes y la vibrante paleta de colores de esta serie impresa a mano reflejan la rica tradición y la animada cultura que experimenté durante mi viaje a Japón». - Greg Gossel
$932.00
-
Cope2- Fernando Carlo Salida de doble cara Original Street Sign Graffiti Painting by Cope2- Fernando Carlo
Arte de señalización de salida de doble cara, técnica mixta sobre señalización de la MTA. Obra de arte del artista de cultura pop callejera Cope2. Nacido en 1968 como Fernando Carlo Jr. en la ciudad de Nueva York, las obras de Cope 2 se han exhibido en exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos de Estados Unidos y otros países. Artista autodidacta, es una leyenda reconocida que ha contribuido durante más de 30 años a la cultura del grafiti. Uno de los grafiteros más prolíficos de Nueva York, comenzó a firmar en el sur del Bronx en 1978. Desarrolló su estilo en el metro y las calles del Bronx, creando obras de grafiti durante las décadas de 1980 y 1990, lo que le valió reconocimiento internacional por su estilo distintivo. El inicio del nuevo milenio encontró a Cope2 en una etapa diferente de su carrera, centrándose cada vez más en consolidarse en el panorama artístico de galerías y museos. Si bien el artista había comenzado a trabajar sobre lienzo mucho antes de la década del 2000, fue entonces cuando dio un giro radical y aceptó exponer sistemáticamente en espacios cerrados. Ya sea que se considere el grafiti una forma de arte expresiva y vibrante o una forma de vandalismo irresponsable, una cosa es segura: en los últimos años ha captado la atención del público en general, llegando incluso a las galerías más importantes del mundo.
$4,887.00
-
Christabel Christo Recuerdos de una pintura de violación y asesinato de Christabel Christo
Recuerdos de violación y asesinato. Obra de arte original y única en técnica mixta sobre lienzo, realizada por la popular artista de graffiti callejero Christabel Christo, utilizando un periódico New York Mirror de 1963. Firmado en 2010. 12x15,5. Recuerdos de violación y asesinato. Pintura de Christabel Christo.
$631.00
-
Shepard Fairey- OBEY MADERA
Compra TITLE Múltiple pintado a mano original (HPM) en panel de madera listo para colgar por ARTIST graffiti street artist modern pop art. INFORMACIÓN
$7,290.00
-
Naoto Hattori Goonie 041 Acuarela original de Naoto Hattori
Goonie 041 Acuarela original sobre papel de bellas artes enmarcado del artista surrealista Naoto Hattori. Miniatura de acuarela original y única, firmada en 2013. Enmarcada. Medidas del marco: 8,5 x 8,5 cm. Medidas de la imagen: 3 x 3 cm. Enmarcada y con paspartú a medida por el artista. "Goonie 041" de Naoto Hattori y la esencia del surrealismo en el arte «Goonie 041», una acuarela original del artista surrealista Naoto Hattori, encarna el delicado equilibrio entre realismo y fantasía que define el surrealismo. Esta pieza única, terminada en 2013, es una muestra magistral de la capacidad de Hattori para sumergir al espectador en un mundo que desafía los límites convencionales. La obra, de 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 pulgadas) enmarcada a medida en 21,6 x 21,6 cm (8,5 x 8,5 pulgadas), está meticulosamente firmada por el artista. El hecho de que Hattori la enmarcara personalmente le añade un toque íntimo, personalizando aún más la experiencia del espectador. Si bien no suele clasificarse dentro de las definiciones tradicionales de arte pop urbano y grafiti, «Goonie 041» resuena con el mismo espíritu de libertad y expresión que caracteriza a estas formas de arte. La obra de Hattori a menudo explora el subconsciente, fusionando elementos del mundo onírico con la realidad. La acuarela enmarcada presenta una imagen que, si bien pequeña en tamaño, es expansiva en imaginación, invitando al observador a un reino donde las reglas del mundo físico se doblan y se transforman por la visión del artista. Significado artístico de "Goonie 041" dentro del arte contemporáneo La importancia de "Goonie 041" en el panorama del arte contemporáneo reside en la yuxtaposición de la meticulosa técnica de la acuarela con la naturaleza impredecible de la temática surrealista. La hábil pincelada de Hattori da vida a las texturas y matices de la figura, ofreciendo un marcado contraste con los elementos surrealistas que caracterizan su obra. La composición, centrada en el marco cuadrado, dirige la atención hacia la figura surrealista, invitando al espectador a reflexionar sobre la historia que subyace a la imagen. La obra de Hattori, incluyendo "Goonie 041", contribuye a un debate más amplio sobre la intersección de diversas formas artísticas y las maneras en que los artistas pueden comunicar ideas complejas a través de distintos medios. El hecho de que la pintura se encuentre dentro de un marco tradicional no disminuye su conexión con las expresiones más efímeras y públicas del arte urbano. Al contrario, resalta la versatilidad del arte surrealista para encontrar su lugar en un amplio espectro de contextos y formatos. En conclusión, «Goonie 041» de Naoto Hattori es un excelente ejemplo de surrealismo contemporáneo con una sutil influencia del arte pop urbano y el grafiti. La obra encapsula la profunda conexión del artista con una narrativa artística más compleja, que se adentra en los reinos de lo surrealista y el subconsciente. A través de «Goonie 041», Hattori nos invita a explorar las infinitas posibilidades de la imaginación, desafiando nuestras percepciones y animándonos a ver más allá del mundo visible.
$669.00
-
Ryan Thomas Monahan Fragmento n.º 2. Pintura original de técnica mixta de Ryan Thomas Monahan.
Fragmento n.º 2 ¿Qué demonios? Pintura original de técnica mixta de Ryan Thomas Monahan. Obra de arte única sobre panel de madera fijado a un marco. Arte callejero 3D. Artista pop. 2022. Firmada. Pintura original de una escena de alcantarilla en una calle de Nueva York (NYC) con técnica mixta tridimensional apilada. Tamaño: 11,25 x 9,25 pulgadas. Enmarcada. Fragmento n.º 2: «¿Qué demonios?» de Ryan Thomas Monahan – La memoria urbana como escultura en el arte pop callejero y el grafiti Fragmento n.º 2: What The Hell es una obra original de técnica mixta de 2022 del artista estadounidense Ryan Thomas Monahan, creada sobre un panel de madera y presentada enmarcada en un formato de 28,6 x 23,5 cm. Esta pieza única captura una vista hiperrealista a nivel de calle de la ciudad de Nueva York, con una tapa de alcantarilla esculpida, restos de comida, letreros rotos y un envase de comida para llevar aplastado, todo ello representado con meticuloso detalle. Es un fragmento físico de una calle imaginada, un paisaje emocional congelado en el tiempo. Las texturas se superponen mediante técnicas escultóricas y de apilamiento 3D, formando un diorama táctil de una escena callejera olvidada. Firmada por el artista, la obra forma parte de la práctica artística de Monahan de construir microambientes que reflexionan sobre la cultura del consumo, la fugacidad y el lenguaje de la decadencia urbana. Realismo en miniatura y escombros emocionales La obra de Ryan Thomas Monahan se basa en el acto de recordar, a través de objetos, basura y superficies que la mayoría pasa por alto. En Fragmento n.° 2: What The Hell, Monahan construye una narrativa mediante la disposición, la imperfección y un realismo meticuloso. La tapa de alcantarilla parcialmente visible, grabada con MADE IN NYC, sitúa la obra en una geografía específica, a la vez que permite al espectador conectar con una escena callejera universal. Restos dispersos, como la caja de comida china para llevar y la etiqueta rota de PISO MOJADO, añaden humor y crudeza, evocando un espacio que se siente habitado, transitado y olvidado. Estos elementos no son meramente decorativos; funcionan como claves emocionales, anclando la pieza en la memoria y la identidad. El título de la obra refleja la confusión y el desorden que definen el espacio público, sugiriendo un momento de desconcierto o absurdo inherente a lo cotidiano. Construcción, textura e intimidad dimensional Esta obra es tridimensional. Construida sobre un panel de madera con materiales mixtos, incorpora texturas que imitan asfalto, metal, cartón y suciedad. Los elementos tridimensionales no son exagerados; sutiles, sugieren profundidad y, a la vez, mantienen la ilusión de una superficie plana al observarla desde lejos. Este efecto óptico es característico de la técnica de Monahan, que permite al espectador conectar física y mentalmente con la escala y la estructura de la pieza. Enmarcada en negro, la obra se exhibe con la formalidad propia de las bellas artes, pero conserva su esencia urbana en cada detalle. Los materiales se superponen, se combinan y se manipulan para difuminar la frontera entre escultura y pintura, entre memoria y documentación. Ryan Thomas Monahan y la poética material de la ciudad En el mundo del arte pop urbano y el grafiti, Ryan Thomas Monahan ocupa un lugar singular. Su obra no impone con colores ni escala, sino que susurra a través del detalle, la decadencia y la resonancia. Fragmento n.° 2: What The Hell no es un monumento, sino un recuerdo: un fragmento de la realidad olvidada que cobra protagonismo. Refleja los desechos culturales, la poesía de la basura y la persistencia del lugar. Monahan recuerda a los espectadores que la belleza reside en los fragmentos más pequeños y que las historias de la calle no se escriben solo en murales y firmas, sino también en las migajas, las manchas y los letreros que marcan cada esquina. Esta pieza no es solo una obra de arte, sino una escultura de la experiencia vivida, preservada a escala humana para quienes estén dispuestos a mirar hacia abajo y prestar atención.
$850.00
-
Jordan Mendenhall Pintura acrílica original Goldeneye de Jordan Mendenhall
Goldeneye, pintura original, acrílico sobre lienzo montado sobre panel, de Jordan Mendenhall, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra de arte original enmarcada en oro, firmada y realizada en 2014. Medidas: 23 x 9 pulgadas. Siempre me han encantado los juegos de Zelda y otros clásicos de los videojuegos. De pequeño, incluso ver a la gente jugar era mágico para mí. Mis hermanos mayores jugaban casi siempre porque yo no era bueno, pero los juegos eran mágicos. Podías vivir, vivir aventuras, competir, luchar y hacer amigos en esos mundos alternativos. Supongo que por eso me siguen apasionando tanto los videojuegos y el arte. Te permiten crear mundos, vivir en ellos y escapar de la realidad. La vida real es estresante y a veces demasiado. Me encanta evadirme a través del arte y los videojuegos. - Jordan Mendenhall
$962.00
-
Task One Log Cabin Original Dunny Town Art Toy de Task One
Compre VINYLTOY Dunny Edición limitada Kidrobot Vinyl Art Toy Obra de arte coleccionable del artista ARTIST. 2022 Edición Limitada de XXXX Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$310.00
-
Naoto Hattori Dibujo a lápiz de grafito original de rana rezando por Naoto Hattori
Rana rezando. Dibujo original a mano sobre papel artístico envejecido con bordes irregulares, enmarcado, del artista surrealista Naoto Hattori. Dibujo original único a lápiz/grafito firmado en 2012. Obra enmarcada. Tamaño del marco: 8,5 x 8,5 pulgadas. Tamaño de la imagen: 3 x 5 pulgadas. Enmarcado y con paspartú personalizados por el artista. La rana rezando de Naoto Hattori: Una fusión de surrealismo y estética callejera El dibujo original a mano alzada «Rana Rezando» ilustra de forma conmovedora la capacidad de Naoto Hattori para fusionar los aspectos caprichosos del surrealismo con los elementos prácticos y accesibles propios del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra, creada en 2012, es un dibujo único a lápiz y grafito, cuidadosamente enmarcado y montado por el propio artista, lo que subraya su implicación personal y su dedicación artística. Enmarcada en un marco cuadrado de 21,6 x 21,6 cm, la obra ocupa un espacio de 7,6 x 12,7 cm sobre papel artístico envejecido con bordes irregulares, elegido por su textura y su contribución a la estética general de la pieza. «Rana Rezando» destaca por su sencillez y la profundidad de su expresión. La elección del tema, una rana en un instante de postura antropomórfica, sugiere una narrativa que trasciende lo visual, invitando a la reflexión y a la interpretación personal. Este es un tema recurrente en el arte pop callejero, donde las imágenes a menudo sirven como portal a una contemplación más profunda, involucrando al espectador en un diálogo que trasciende la obra misma. La decisión de Hattori de enmarcar y montar la pieza a medida realza su intimidad, sugiriendo que esta pequeña ventana a un mundo surrealista es un universo completo en sí misma. La intimidad del arte de Hattori en el dominio público del arte callejero El mundo del arte pop urbano y el grafiti se asocia generalmente con obras de gran formato que dominan los espacios públicos; sin embargo, «Rana Rezando» de Hattori desafía esta idea al presentar un mundo contenido en las modestas dimensiones de un pequeño dibujo. La intimidad de la pieza refleja el espíritu del arte urbano, que a menudo consiste en expresar ideas personales en el ámbito público. La obra de Hattori traslada esta sensibilidad al ámbito privado, permitiendo una interacción directa entre el arte y el espectador. El detallado trabajo en grafito, combinado con los bordes irregulares del papel envejecido, crea una experiencia táctil que invita al espectador a acercarse y apreciar las sutiles texturas y matices que definen el dibujo. La presentación de la obra, con leves señales de manipulación y la huella del artista en su encuadre, evoca la autenticidad que se busca en el arte urbano. Además de proteger y exhibir el dibujo, el marco también atestigua el paso del tiempo, evidenciado por las sutiles marcas y roces que narran la historia de la obra, desde su creación hasta su conservación. Estas marcas del paso del tiempo y del uso confieren a «La rana rezando» una historia y una presencia que suelen encontrarse en las superficies patinadas del arte urbano. Trascendiendo fronteras: La 'Rana rezando' en el contexto del arte pop callejero «Rana rezando» de Naoto Hattori es un ejemplo profundo de cómo se pueden trascender las fronteras entre las distintas formas de arte, creando un espacio donde lo surrealista coexiste con la estética urbana del arte pop callejero y el grafiti. Aunque de pequeño formato, el dibujo posee un gran alcance emocional e imaginativo. Capta la atención del espectador de forma similar a como un mural atrae la mirada de los transeúntes en una calle bulliciosa, demostrando que el impacto no está limitado por el tamaño. La meticulosa atención al detalle y la cuidadosa selección de papel envejecido evidencian la reverencia de Hattori por los materiales que encierran historias en sus fibras. Esto guarda paralelismo con la manera en que el arte callejero suele incorporar el carácter del paisaje urbano a su narrativa, permitiendo que el entorno se convierta en parte de la obra misma. Aunque alejada de los muros de la ciudad, «Rana rezando» lleva consigo la esencia del arte callejero, tendiendo un puente entre la galería y el callejón. «Rana Rezando» es un microcosmos de la filosofía artística de Hattori, que fusiona las cualidades oníricas de su surrealismo con la fuerza emotiva y terrenal del arte pop urbano. Esta obra no solo representa una exploración visual de la profundidad temática, sino que también constituye un testimonio físico de la trayectoria artística de Hattori: una trayectoria marcada por la convergencia entre la imaginación y el mundo táctil y texturizado que habitamos.
$793.00
-
Tavar Zawacki- Above Arrow Pulse Spring HPM Pintura en aerosol de medios mixtos Impresión en madera de Tavar Zawacki- Arriba
Arrow Pulse Spring Original, técnica mixta pintada a mano sobre panel de madera cortado con láser, lista para colgar, por Tavar Zawacki - Artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «La flecha Pulse fue uno de los muchos diseños populares que creé para mi reciente exposición individual, Remix, en Detroit. Decidí hacer una edición más pequeña (5) de las flechas Arrow Pulse, ya que este diseño es un estilo popular e icónico. Diseñé los archivos de corte en mi computadora con Adobe Illustrator y luego los mandé a cortar con láser para asegurar su perfección y uniformidad en la forma. Después de realizar los cortes, extraje individualmente cada flecha Pulse y le asigné un color específico. Lo que se ve en la pieza terminada es una flecha Pulse de madera colorida y compuesta.» - Arriba
$618.00
-
Ron Zakrin Pintura original de titanio, grasa y cuero de Ron Zakrin
Titanio, Grasa y Cuero. Pintura original acrílica y lienzo en marco personalizado de Ron Zakrin, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Pintura original firmada de 2015, 22x33 Ron Zakrin ha sido una fuerza creativa constante en Detroit desde mediados de los noventa, cuando irrumpió en la escena underground de la música electrónica con pinturas que ofrecían una contraparte visual al sonido de Detroit que estaba conquistando el mundo. Desde entonces, la obra de Ron se ha expandido en alcance y escala; ya no se centra exclusivamente en el ser humano y su relación con la tecnología, sino que Zakrin indaga en las profundidades de la sociedad y explora la naturaleza humana, el amor y la pérdida. Zakrin vive en Detroit, Michigan, donde nació y trabaja a diario.
$1,639.00
-
Aelhra MENTIRA Edward Snowden Original Mixed Media Acuarela Pintura por Aelhra
MENTIRA Edward Snowden Pintura original en aerosol, acuarela y técnica mixta sobre papel artístico por Aelhra, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2014 Obra de arte original firmada, técnica mixta , pintura en aerosol y acuarela. Tamaño: 15 x 22 pulgadas.
$503.00
-
Detour- Thomas Evans CUADRO
Compra PINTURA Obra de arte de pintura original única en su tipo en MEDIANO por Popular Street Art Pop Culture Artist ARTIST. 2022 Cuadro Original Firmado Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$1,084.00
-
Dave Pollot Pintura al óleo procesada y enriquecida por Dave Pollot
Óleo sobre lienzo de arte encontrado, procesado y enriquecido, de Dave Pollot, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «Procesado y Enriquecido» - Óleo original sobre lienzo encontrado de Dave Pollot - El fondo es una pintura enmarcada sobre lienzo - Firmado al óleo por el artista - Incluye firma. Medidas: 17,5 x 24 pulgadas (44,5 x 61 cm) incluyendo el marco.
$2,607.00
-
Atomik Hola, lata de pintura en aerosol original naranja de Atomik
Hola, lata de arte original de pintura en aerosol naranja de Atomik Sculpture Drawing Artwork de un artista moderno icónico de la cultura pop. 2025. Obra de arte original firmada con rotulador mágico Atomik naranja con cara sonriente, realizada con una lata de pintura en aerosol reciclada. Tamaño: 3x8. Hola, lata de pintura en aerosol naranja original de Atomik La obra "Hello There Orange Original Spray Paint Art Can" de Atomik es una pieza singular de arte urbano pop y grafiti que ejemplifica el compromiso del artista con la transformación de objetos cotidianos en declaraciones personalizadas de identidad y expresión. Creada en 2025 y firmada por el artista, esta obra está dibujada directamente sobre una lata de pintura en aerosol reciclada con un rotulador. La obra presenta el icónico rostro naranja sonriente, que se ha convertido en sinónimo del lenguaje visual de Atomik. Con trazos negros intensos sobre una lata de aerosol Montana usada, la pieza fusiona la energía cruda de los materiales del grafiti con la inmediatez íntima de una ilustración dibujada a mano. El inconfundible rostro naranja de Atomik asoma con ojos caricaturescos desproporcionados y una sonrisa traviesa, encapsulando el espíritu de su herencia artística urbana de Miami. Recuperando las herramientas de expresión como objetos de arte Los botes de pintura en aerosol son un elemento básico en la cultura del grafiti y el arte urbano. Son herramientas de resistencia, libertad y autoexpresión. La decisión de Atomik de convertir un bote de aerosol en el lienzo mismo refleja una ética más profunda en el arte pop urbano y el grafiti. En lugar de desechar el material una vez vacío, lo recupera, transformando lo funcional en coleccionable. La obra resultante se erige como un homenaje al proceso táctil del grafiti y una rebelión contra las nociones tradicionales de las bellas artes. Cada abolladura, rasguño y etiqueta de advertencia en el bote se convierte en parte de la estética final, arraigando al personaje naranja en la realidad cotidiana del arte callejero. Esta práctica no solo preserva una pieza de la historia del grafiti, sino que la reinterpreta como un objeto único digno de admiración y debate. La Naranja Sonriente y la Identidad de Miami La naranja sonriente tiene su origen en la respuesta personal de Atomik a la demolición del querido estadio Orange Bowl de Miami, un símbolo de orgullo cívico. Atomik reinterpretó la naranja como un personaje de grafiti que rinde homenaje al estadio a la vez que afirma un sabor singularmente floridano. Con el paso de los años, ha aparecido en trenes de carga, edificios abandonados y murales, convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos del grafiti contemporáneo. En esta lata de aerosol en particular, la naranja flota en contraste con un mar de letra pequeña, advertencias y símbolos de peligro. Esta yuxtaposición de texto normativo y un personaje rebelde refleja la tensión entre control y libertad, legalidad y expresión. También refleja la constante reflexión del artista sobre la recuperación del espacio y los materiales para la narrativa cultural. El grafiti como escultura y comentario coleccionable Esta lata reciclada, dibujada a mano, no es solo una pieza visual, sino también escultórica. Su forma cilíndrica permite que la obra cobre vida en tres dimensiones, brindando al espectador la oportunidad de apreciar la evolución del arte urbano al adoptar un formato más permanente y coleccionable. A diferencia de los lienzos tradicionales o las impresiones digitales, el uso de la lata de aerosol conecta al espectador, tanto física como conceptualmente, con el proceso del grafiti. La firma de Atomik en la base autentifica aún más la pieza, consolidándola dentro de su linaje y práctica artística. A medida que el arte pop urbano y el grafiti continúan expandiendo sus límites, obras como la lata de aerosol naranja "Hello There" se destacan, demostrando que incluso un objeto desechado puede convertirse en una pieza célebre en manos del artista adecuado.
$225.00
-
Dhawa Rezkyna Steve Ender Dragon Minecraft, pintura original de Dhawa Rezkyna
Steve Ender Dragon Minecraft Pintura acrílica original de Dhawa Rezkyna Obra de arte única sobre lienzo de un artista pop de arte callejero. Pintura acrílica original firmada, 2022. Lienzo suelto. Medidas: 15,5 x 20,5 pulgadas. Steve Ender Dragon Minecraft por Dhawa Rezkyna – Mito digital reimaginado en arte pop callejero y grafiti Steve Ender Dragon Minecraft es una pintura acrílica original de 2022 sobre lienzo suelto, del artista indonesio Dhawa Rezkyna. Mide 39,4 x 52,1 cm y está firmada por el artista. La obra demuestra la maestría de Rezkyna al fusionar imágenes digitales nostálgicas con texturas pictóricas analógicas, creando un campo visual donde convergen la mitología de los videojuegos y el simbolismo emocional. La figura central de Steve, representada con proporciones pixeladas y angulosas que hacen referencia directa al fenómeno mundial Minecraft, monta una versión estilizada del Dragón Ender. Si bien la combinación de personajes es familiar para millones de personas, Dhawa transforma por completo el contexto, rodeando las figuras con exuberantes detalles botánicos pintados a mano y una intensidad floral surrealista sobre un fondo rosa coral intenso. El contraste entre la forma geométrica y la floración orgánica encarna una síntesis pictórica que define la obra más cautivadora dentro del arte pop urbano y el grafiti. La tradición digital se encuentra con el simbolismo artesanal En lugar de simplemente replicar personajes digitales, Dhawa Rezkyna los transforma en arquetipos. Steve y el dragón no se encuentran en un vacío pixelado, sino en un jardín de realidad estilizada, donde sus formas se suavizan y se realzan mediante la pincelada y la composición. El Dragón Ender, generalmente representado como un jefe final, se muestra aquí juguetón y accesible, con una expresión cálida, casi caricaturesca, pero llena de presencia. La angulosidad de Steve se mantiene intacta, pero Rezkyna crea volumen con una textura granulada que evoca tanto la pintura con esponja como el sombreado pastel, otorgándole a la figura una fisicalidad esculpida poco común en el arte de los videojuegos. Los personajes flotan no como amenazas ni campeones, sino como compañeros, rodeados de flores rojas parecidas a hibiscos y un follaje verde exagerado que sugiere protección y fantasía. Esta reinterpretación de la narrativa digital eleva la obra más allá del fandom, convirtiéndola en metáfora, donde el píxel se convierte en símbolo y el icono en representación de la historia interior. Teoría del color, textura y calor emocional El dominio de la paleta por parte de Dhawa Rezkyna dota a la obra de una gran expresividad. El fondo es un rico lavado coral repleto de cambios tonales y degradados pictóricos que intensifican la atmósfera que rodea a los personajes. Las plantas se perciben exuberantes y táctiles, con las flores rojas resplandeciendo sobre tallos de un verde intenso, mientras que los personajes se mantienen visualmente definidos gracias a sombras simplificadas y siluetas nítidas. El uso de lienzo suelto realza la informalidad de la pintura, recordando al espectador que no se trata de una representación digital, sino de una obra hecha a mano. Cada pincelada es intencionada, reforzando el compromiso de la artista con la fusión de la temática digital con el proceso físico. Este enfoque analógico de un icono digital es fundamental en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, donde la nostalgia y la inmediatez coexisten. Dhawa Rezkyna y la revisión lúdica de la memoria pop Steve Ender Dragon Minecraft es una declaración de la posición de Dhawa Rezkyna en el arte urbano pop y el grafiti contemporáneos: un pintor que reinterpreta los recuerdos digitales a través del lenguaje de las bellas artes y la narrativa emocional. Al extraer personajes de Minecraft y ubicarlos en un escenario tropical onírico, Rezkyna rompe con la dicotomía entre fantasía y naturaleza, entre juego y presencia. Su obra sugiere que la memoria, ya sea pixelada o pintada, encierra peso y potencial. En esta pintura, Steve no es solo un avatar de jugador, y el Dragón Ender no es solo un jefe final del juego. Se transforman en figuras narrativas y de la imaginación, inmersas en un universo moldeado por el color, la textura y la inconfundible mano del artista.
$2,000.00