Gobierno y política

185 productos

  • Joker Brand- Green Pink Original Spray Paint Acrylic Painting by Ben Frost

    Ben Frost Joker Brand- Pintura acrílica en aerosol original rosa verde por Ben Frost

    Joker Brand - Verde Rosa Original Única. Obra de arte de técnica mixta con acrílico y pintura en aerosol sobre madera enmarcada, del popular artista de graffiti callejero Ben Frost. 2022 'Joker Brand' - Acrílico y pintura en aerosol sobre tabla - Variante verde/rosa 60 cm x 60 cm (23,5 x 23,5 pulgadas) Firmado, titulado y fechado al dorso

    $5,463.00

  • The Gipper Ultra Violence Glow In The Dark Art Toy by Frank Kozik

    Frank Kozik The Gipper Ultra Violence Glow In The Dark Art Toy de Frank Kozik

    The Gipper Ultra-Violence - Juguete de vinilo coleccionable de edición limitada que brilla en la oscuridad, obra de arte del artista de graffiti callejero Frank Kozik. Edición limitada de 50 ejemplares de 2019. Tamaño de la obra: 6x18. Brilla en la oscuridad. Se exhibe con caja. Busto de vinilo de Ronald Reagan. Escultura Destroy. Sabíamos lo que realmente se escondía tras la sonrisa amable y los ojos brillantes de Reagan… Ahora, Frank Kozik encarna el espíritu del cuadragésimo presidente de Estados Unidos con el brillante busto Gipper. Con una altura de 40 cm, el busto Gipper de Kozik incluye un letrero desmontable que dice «DESTRUIR», para que puedas mirar de frente al mal. Además, su acabado fosforescente emite un brillo inquietante al apagar la luz. El espíritu de los 80 cobra vida en tu estantería, de día o de noche. El busto Gipper de Kozik fosforescente se produjo en una edición limitada de 50 unidades. El Gipper Ultra-Violencia que brilla en la oscuridad por Frank Kozik El busto de vinilo fosforescente "Gipper Ultra-Violence" es una cautivadora y satírica creación de Frank Kozik, pionero del arte urbano pop y el grafiti. Lanzado en 2019 en una edición limitada de 50 unidades, este busto fosforescente mide 40,6 cm de alto. Reinterpreta a Ronald Reagan con el estilo característico de Kozik, fusionando una crítica mordaz con la estética de la cultura pop. Incluye un cartel desmontable con la palabra "Destroy" (Destruir), un elemento interactivo que permite a los coleccionistas conectar directamente con su provocativa temática. Una declaración que brilla en la oscuridad Esta versión única del busto de Gipper realza su presencia con un acabado luminoso que brilla en la oscuridad, garantizando su impacto tanto en la luz como en la oscuridad. El efecto luminoso proyecta un resplandor inquietante, amplificando las connotaciones siniestras del diseño del busto. La representación de Reagan por Kozik, con su característica sonrisa, constituye un mordaz comentario sobre la dualidad entre encanto y poder. El letrero desmontable con la palabra «Destruir» sobre los ojos refuerza el mensaje, invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus percepciones de la autoridad y el legado del panorama político de los años ochenta. La visión de Frank Kozik Frank Kozik, nacido en España en 1962 y posteriormente afincado en Estados Unidos, fue un artista revolucionario que desafió las normas artísticas tradicionales con sus creaciones audaces y subversivas. Sus obras a menudo exploraban temas políticos y culturales, utilizando el humor y una aguda crítica para provocar la reflexión. El arte de Kozik abarca carteles, esculturas y juguetes de diseño, todos ellos marcados por su estética distintiva. La serie Gipper Ultra-Violence ejemplifica su capacidad para fusionar la sátira con una artesanía de alta calidad. Kozik falleció en 2023, dejando un legado que sigue inspirando a artistas y coleccionistas de todo el mundo. Una obra maestra rara y de colección Con solo 50 unidades existentes, el busto de Gipper que brilla en la oscuridad es una pieza de colección muy codiciada. Cada busto está meticulosamente elaborado en vinilo resistente y viene en una caja de diseño exclusivo con la icónica obra de arte de Kozik. Su gran tamaño y diseño interactivo lo convierten en una pieza excepcional para cualquier colección de arte pop urbano o de crítica política. Su brillo añade un toque de intriga, asegurando que sea un tema de conversación en cualquier ocasión. La escultura «The Gipper Ultra-Violence Glow In The Dark» de Frank Kozik es más que un objeto de colección; es una obra de arte provocativa que invita a la reflexión sobre la intersección entre política, poder y cultura. Su disponibilidad limitada, su diseño audaz y su acabado luminiscente la convierten en una pieza imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y al grafiti. Esta escultura sigue encarnando el espíritu indomable de Kozik y su habilidad para transformar símbolos cotidianos en poderosas declaraciones.

    $400.00

  • K-Love Green Art Toy by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Juguete artístico verde K-Love de Joan Cornellà

    K-Love Green Art Toy de Joan Cornellà. Escultura de vinilo de edición limitada. Obra de arte coleccionable de la artista pop callejera. Obra de arte de edición limitada 2020. Tamaño: 5x7. Nueva en bolsa. Impresión a pie. Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, aparece con un inusual traje completamente verde, una interpretación creativa de su atuendo habitual totalmente negro. En su mano izquierda, sostiene con delicadeza un pequeño corazón, y una leve sonrisa suaviza su expresión. En una sorprendente fusión de comentario político y estética pop art, la escultura de vinilo de edición limitada "K-Love Green Art Toy" cautiva tanto a coleccionistas como a amantes del arte. Creada por Joan Cornellà, un reconocido artista urbano pop cuyo trabajo a menudo oscila entre lo inquietante y lo humorístico, esta pieza se presentó en 2020. Rápidamente se convirtió en un objeto de deseo por su audaz mensaje y su vibrante ejecución. La escultura es modesta, con unas dimensiones de 10 x 12,5 cm, lo que la convierte en una adición íntima pero conmovedora a cualquier colección. Esta obra de arte en vinilo captura una singular representación de Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, vestido no con su característico atuendo completamente negro, sino con un traje verde. La elección del color podría interpretarse como un giro lúdico a su imagen pública habitual o como un gesto simbólico más profundo hacia la vida, la vitalidad o la ironía, frente a la a menudo austera actitud del líder. La fachada típicamente severa del líder supremo se suaviza aquí. Se le ve sosteniendo un pequeño corazón rojo en su mano izquierda y luciendo una sutil sonrisa. Esta dicotomía entre la representación habitual del líder y la pose amable, casi infantil, que adopta, es emblemática del estilo de Cornellà, que a menudo yuxtapone las facetas sombrías de la naturaleza humana con una narrativa visual engañosamente alegre. La obra de Cornellà se caracteriza por su tono satírico crudo, a menudo impactante, que realiza declaraciones audaces a través de imágenes sencillas pero contundentes. Esta pieza de edición limitada, que se presenta nueva en una bolsa con un pie impreso, refuerza la predilección del artista por fusionar lo macabro con lo caprichoso. «K-Love Green Art Toy» no es solo un objeto de colección; es una muestra de comentario cultural contemporáneo que invita a los espectadores a encontrar la intersección entre el arte, la política y la cultura pop, fomentando una mirada más profunda a las capas de significado que se esconden tras una figura aparentemente simple. Al entablar un diálogo silencioso con quienes la contemplan, esta obra de arte sigue resonando con las complejidades y contradicciones del mundo moderno.

    $524.00

  • UTLA- Stand With LA Teachers Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas UTLA- Stand With LA Teachers Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    UTLA - Apoya a los maestros de Los Ángeles. Serigrafía de edición limitada de 3 colores, impresa a mano sobre papel de bellas artes por Ernesto Yerena Montejano (Hecho Con Ganas), famoso artista mexicano-estadounidense de arte pop. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada, de 2019. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Encarnando el espíritu de la defensa y la esencia de la solidaridad comunitaria, "Stand With LA Teachers" de Ernesto Yerena Montejano se erige como un poderoso ejemplo del arte como vehículo de mensaje social e identidad cultural. Esta serigrafía de edición limitada de 2019 es un himno visual creado para apoyar la lucha de los maestros de Los Ángeles por los derechos estudiantiles, producida bajo el nombre artístico de Hecho Con Ganas. Cada una de las 300 copias firmadas y numeradas, de 45,7 x 61 cm y realizadas a mano, captura el entusiasmo del movimiento United Teachers Los Angeles (UTLA), celebrando el papel de los educadores como pilares de la democracia. Yerena Montejano, reconocido por su arte pop mexicano-estadounidense, entrelaza vibrantes tonalidades y líneas gráficas audaces para crear una imagen tan evocadora como icónica. Esta pieza exhibe una armoniosa combinación de rojos, amarillos y turquesas, colores que tradicionalmente simbolizan pasión, energía y claridad. Estos colores saltan del papel artístico, despertando un sentido de urgencia y unidad en apoyo a la comunidad educativa. Su estilo evoca la esencia del arte pop clásico con un toque contemporáneo, convirtiendo su obra en una intersección entre las bellas artes y el arte urbano. Lo que distingue a esta obra dentro del arte pop y el grafiti es su propósito inconfundible. No es solo una imagen, sino una declaración, un llamado al público para que reconozca el papel crucial que desempeñan los educadores en la construcción del futuro. La impactante imagen de un maestro en esta impresión encarna la dedicación y la resiliencia de quienes se dedican a la profesión. Al mismo tiempo, el mensaje textual «Las escuelas comunitarias construyen la democracia» subraya la creencia en la educación como elemento fundamental del progreso social. «Apoyo a los maestros de Los Ángeles» es más que una simple pieza decorativa; es un hito histórico y una herramienta sociopolítica que conecta el mundo del arte con las realidades concretas del activismo educativo. La obra de Montejano resuena en el panorama del arte pop, llevando consigo las voces de los educadores y la fuerza de la defensa comunitaria.

    $323.00

  • Gun Culture- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Gun Culture- Impresión de serigrafía de gran formato de Shepard Fairey- OBEY

    Cultura de las armas - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano a 4 colores sobre papel de algodón 100% barnizado de calidad de archivo con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía a cuatro colores sobre papel de algodón 100% barnizado, de calidad de archivo. 76 x 102 cm. Firmada por Shepard Fairey. Edición numerada de 100 ejemplares. Jim Marshall capturó lo que a primera vista se considera la imagen de un niño inocente jugando con una pistola de juguete en Greenwich Village, Nueva York, en 1963.

    $4,011.00

  • The Future Is Equal AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY El futuro es igual. Serigrafía AP de Shepard Fairey - OBEY

    El futuro es igual. Serigrafía AP de Shepard Fairey - OBEY. Color aplicado a mano sobre papel de bellas artes color crema moteado. Obra de arte de edición limitada. Prueba de artista Obey Pop Culture. Prueba de artista AP 2022 firmada por Shepard Fairey - OBEY y marcada como AP. Edición limitada. Impresión serigráfica de 18x24 pulgadas. Crecí en una época de auge de los derechos de las mujeres y se daba por hecho que la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés) se aprobaría. Ahora que 38 estados la han ratificado, es hora de que nuestros líderes den un paso al frente y hagan realidad la voluntad popular, asegurando su adopción. Ya es hora de que la igualdad de género se convierta en ley. Este proyecto me conmovió profundamente porque la lucha por la igualdad de género siempre ha estado arraigada en el activismo por la justicia social y aún queda mucho por hacer. -Shepard Fairey El futuro es igual AP Serigrafía de Shepard Fairey La serigrafía «The Future Is Equal AP» de Shepard Fairey es una poderosa declaración visual en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. Creada en 2022 como una serigrafía artesanal sobre papel Speckletone color crema, esta edición de prueba de artista de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) está firmada y marcada como AP por Fairey. La obra transmite un mensaje directo sobre equidad de género y derechos civiles a través de una composición impactante que combina referencias históricas, elementos visuales contemporáneos y una estética políticamente comprometida. La figura femenina en el centro lleva una gorra roja y negra adornada con el símbolo del feminismo; su mirada segura se recorta sobre un fondo de iconografía legal y activista. Su chaqueta lleva la inscripción «ERA NOW», un claro llamado a la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos. Debajo, se imprime un aviso público que hace referencia a las elecciones generales de 1972, reforzando la dimensión legal e histórica de la obra. Simbolismo visual y elementos estilísticos El lenguaje visual de Fairey se inspira en el diseño de carteles propagandísticos, y esta obra emplea tonos rojos, negros y azules intensos para evocar urgencia y claridad. La composición se organiza como una página de un periódico revolucionario, haciendo eco de publicaciones históricas sobre derechos civiles. A la izquierda, aparece una figura que representa a la Dama de la Justicia, reforzando el equilibrio entre la ley y la equidad. Una pancarta en la parte superior anuncia «El futuro es igual», con el estilo de un titular de periódico, haciendo referencia a The Daily Times y proclamando la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos. En la esquina inferior derecha, manifestantes alzan puños y pancartas con lemas como «Mujeres Poderosas Libres», vinculando la obra directamente con la cultura de la protesta y los movimientos feministas actuales. Estos motivos combinados reflejan el compromiso constante de Shepard Fairey con el arte pop urbano y el grafiti, que es a la vez accesible y subversivo. Activismo por la justicia social en el arte contemporáneo Shepard Fairey, nacido en Estados Unidos en 1970, ha utilizado su obra durante mucho tiempo para resaltar temas de justicia, poder e igualdad. Como artista de la cultura pop con raíces en el movimiento del arte callejero, introduce comentarios sociales en espacios tanto legales como ilegales, empleando a menudo la serigrafía por su reproducibilidad y su peso histórico. Esta impresión se vincula directamente con los esfuerzos constantes de Fairey por utilizar el arte visual para la defensa política, incluyendo obras anteriores en apoyo a la concientización sobre el cambio climático, el pacifismo y la justicia racial. «The Future Is Equal AP» se inscribe en esta tradición, utilizando las herramientas visuales de la propaganda callejera para exigir cambios legislativos y conciencia pública sobre los derechos de género. Grabado político en la tradición del pop callejero Esta obra refleja una tradición más amplia dentro de los movimientos de grafiti y arte pop urbano: el uso del grabado y la iconografía pública para amplificar las voces que claman por un cambio sistémico. La edición AP de Fairey le confiere rareza y valor para coleccionistas, sin dejar de encarnar el espíritu esencial de accesibilidad y activismo. La imagen invita a la reflexión sobre la labor pendiente en torno a la equidad de género, evocando tanto el legado de activistas del pasado como la responsabilidad de las generaciones contemporáneas. La combinación de escala, textura y urgencia visual captura la esencia de lo que el arte pop urbano y el grafiti pueden lograr cuando se fusionan con un propósito y una conciencia histórica.

    $675.00

  • God Save the USA Swastika Eyes Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid God Save the USA Swastika Eyes Giclee Print por Jamie Reid

    Dios Salve a los EE. UU. - Obra de arte con ojos de esvástica, impresión giclée de edición limitada en papel artístico envejecido a mano por el artista de graffiti de la cultura pop Jamie Reid. Firmado: Sí. Técnica: Giclée, Impresión. Tipo de edición: Edición limitada. Tamaño de la edición: 313. Dimensiones (cm): 52 x 71 (20,5 x 38 pulgadas). Impreso en papel blanco roto con efecto envejecido a mano, Reid plasma el estilo retro de sus primeras obras en esta crítica contemporánea de la política estadounidense. «God Save the USA (Swastika Eyes)» pertenece a una edición limitada de 313 ejemplares, firmados y numerados por el artista. Cada ejemplar presenta una ligera variación debido al efecto envejecido del papel.

    $712.00

  • Riot Cop Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía de gran formato de un policía antidisturbios por Shepard Fairey - OBEY

    Serigrafía de gran formato "Riot Cop" de Shepard Fairey - OBEY. Impresión manual sobre papel de bellas artes color crema con motas. Obra de arte de edición limitada. Artista de la cultura pop Obey. 2009. Firmado por Shepard Fairey - OBEY. Edición limitada y numerada de 75 ejemplares. Obra de arte de gran formato (29,25 x 40,5 cm). Serigrafía. Serie retro de 20 años. Leves marcas de manipulación. OBEY de Shepard Fairey: Un hito en el arte pop callejero y el grafiti «Riot Cop» de Shepard Fairey es una obra emblemática que encarna el espíritu rebelde y la mirada crítica del arte pop urbano y el grafiti. Como parte de la serie OBEY, esta serigrafía de gran formato es más que una simple declaración visual; es un hito histórico de la evolución del género a lo largo de dos décadas. Elaborada con precisión y esmero, «Riot Cop» fue impresa a mano con tintas sobre papel Speckletone color crema para bellas artes, un soporte que refleja la calidad y el detalle propios de las bellas artes y el mensaje crudo y directo que suele transmitir el arte urbano. Lanzada en 2009, cada una de las 75 ediciones de esta obra de gran formato, de 74,3 x 102,9 cm, fue firmada y numerada por Fairey. Este gesto subraya el toque personal y la autenticidad tan valorados en el mundo del coleccionismo de arte. La obra se reeditó para conmemorar el vigésimo aniversario del proyecto OBEY, que coincidió con la retrospectiva de 20 años de Shepard en el ICA de Boston. Esta serie, que retoma imágenes de 1998 a 2000, muestra la intención del artista de refinar sus trabajos anteriores, sustituyendo el icónico naranja de OBEY por oro metálico, lo que le confiere un aire de sofisticación y atemporalidad. Impacto y significado contextual del trabajo de Fairey «Riot Cop» es más que una creación estética; es un comentario sobre la autoridad, el control y el uso del poder. La obra de Fairey está profundamente arraigada en el tejido sociopolítico de la época, provocando a menudo reflexiones sobre los mecanismos de la sociedad y la gobernanza. El uso prominente de la palabra «OBEY» bajo la imagen de una figura autoritaria con una porra es una llamada directa al espectador a cuestionar las estructuras y normas que lo rigen. Este desafío al statu quo simboliza la fuerza cultural en la que se han convertido el arte pop urbano y el grafiti, sirviendo como vía de expresión creativa y una poderosa herramienta para la crítica social y el activismo. La trayectoria de Shepard Fairey, desde un joven skater con una campaña de pegatinas hasta un artista consagrado con una marca reconocida mundialmente, es una narrativa que refleja el ascenso del arte urbano a la conciencia colectiva. «Riot Cop» es un testimonio del crecimiento de Fairey como artista, mostrando su habilidad para fusionar la estética del arte urbano con mensajes políticos más profundos. El cambio de paleta cromática en la serie del aniversario, del naranja al dorado metalizado, simboliza una transformación física en la obra. Representa una maduración del mensaje de OBEY, que ha evolucionado para mantenerse relevante en un panorama cultural en constante cambio. Coleccionabilidad y legado de la serie OBEY Como obra de edición limitada, "Riot Cop" ocupa un lugar único en el mercado del arte, atrayendo tanto a entusiastas del arte urbano como a coleccionistas de bellas artes. La exclusividad de la pieza y su crítica social han consolidado su estatus como un artículo muy codiciado. El legado de la serie OBEY de Fairey no se limita a los coleccionistas que poseen una pieza; se extiende a su influencia en los artistas urbanos emergentes y al diálogo que ha inspirado sobre el papel del arte en la sociedad. Obras como "Riot Cop" siguen inspirando a una nueva generación de artistas que ven el paisaje urbano como un lienzo para expresar sus reflexiones sobre temas contemporáneos. "Riot Cop" de Shepard Fairey, perteneciente a la serie OBEY, es una obra significativa que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti. Se erige como un artefacto cultural que encapsula el espíritu de un movimiento, la voz de una época y la visión de un artista que ha utilizado con maestría la serigrafía para desafiar las percepciones e invitar a la introspección. A través de su obra, Fairey continúa demostrando el poder del arte como medio de comunicación, forma de resistencia y catalizador del cambio.

    $6,126.00

  • AK-47 Lotus- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus- Serigrafía de gran formato de Shepard Fairey- OBEY

    AK-47 Lotus - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano a 4 colores sobre papel de algodón Coventry Rag personalizado por el artista callejero de graffiti Shepard Fairey. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 30 x 41 cm. En el rico tapiz del arte moderno, la serigrafía AR-15 Lily de Shepard Fairey ocupa un lugar destacado. Obra maestra contemporánea, esta impresión de gran formato (30x41 pulgadas) es testimonio de la impecable maestría de Fairey y su profunda comprensión de los problemas sociales. Creada en 2022, la AR-15 Lily, junto con su contraparte, la AK-47 Lotus, refleja la inspiración de Fairey en los icónicos manifestantes contra la guerra de Vietnam. Estas personas valientes, en un gesto simbólico de paz, insertaban flores en los cañones de las armas de la Guardia Nacional, presente para reprimir sus apasionadas reivindicaciones de paz. Shepard Fairey, reconocido artista callejero de graffiti, es conocido por entrelazar la cultura pop, el arte urbano y los acuciantes problemas sociales en sus obras, y esta pieza no es la excepción. Su elección de la técnica de serigrafía a cuatro colores para esta edición limitada de 100 ejemplares irradia exclusividad y distinción. La impresión, meticulosamente elaborada en papel Custom Cotton Coventry Rag, evoca nostalgia y el antiguo conflicto entre la violencia y la paz. La perspectiva de Fairey, como él mismo expresa, es profundamente pacifista. Su obra no es solo una expresión artística, sino un llamado a la diplomacia y la armonía, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Si bien no cuestiona la Segunda Enmienda, su énfasis radica en reducir las muertes innecesarias por violencia armada. En un mundo donde a menudo se difuminan las fronteras entre el arte y el activismo, el compromiso de Fairey con el apoyo a causas sociales resplandece. Una parte de las ganancias de esta obra, por ejemplo, se destina a Brady United, una organización dedicada a la prevención de la violencia armada. «AR-15 Lily» no es solo una obra de arte; es una declaración audaz, una invitación a la reflexión y un testimonio del firme compromiso de Fairey con la promoción de la paz. Las serigrafías de gran formato AK-47 Lotus y AR-15 Lily están inspiradas en los manifestantes contra la guerra de Vietnam que colocaban flores en los cañones de las armas de la Guardia Nacional, enviada para reprimir sus protestas por la paz. Soy pacifista, ya sea buscando soluciones diplomáticas para prevenir y evitar la guerra a nivel internacional o para prevenir y evitar la violencia armada en mi país. No estoy en contra de la Segunda Enmienda, así que los trolls pueden calmarse… No me interesan las bravuconadas, solo quiero que muera menos gente innecesariamente. Brady United está haciendo un gran trabajo previniendo la violencia armada, por lo que recibirá una parte de las ganancias de estas dos obras. Gracias por su apoyo. -Shepard Fairey

    $4,011.00

  • Riot Cop 1000% Be@rbrick by Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Brandalism & Brandalised Riot Cop 1000% Be@rbrick por Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Riot Cop 1000% BE@RBRICK, diseño de Medicom Toy, por Brandalism. 2022 Nuevo en caja Brandalised x Medicom Toy x Banksy ¡El popular artista Banksy regresa en 2022 con el Bearbrick Riot Cop de Medicom Toys! Esta es la tercera colaboración entre Medicom Toys y Brandalism. La tecnología de transferencia de agua garantiza una colocación única de la impresión. ¡Esta figura Bearbrick de gran tamaño, 1000%, mide 70 cm!

    $820.00

  • Anarchy Symbol Glow in the Dark Bloody Art Toy by Frank Kozik

    Frank Kozik Símbolo de anarquía que brilla en la oscuridad Juguete de arte sangriento de Frank Kozik

    Símbolo de la anarquía - Juguete de vinilo coleccionable de edición limitada que brilla en la oscuridad y está manchado de sangre, obra de arte del artista de graffiti callejero Frank Kozik. Jumango negro sangriento GID, edición firmada de 2008 (limitada a 250 unidades).

    $218.00

  • Venta -15% Breathe Right Original Oil Painting by David Molesky

    David Molesky Pintura al óleo original de Breathe Right de David Molesky

    Respira Bien. Pintura original al óleo sobre lino con marco de nogal personalizado de David Molesky, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra de arte original al óleo, firmada y enmarcada a medida, de 2014. Medidas: 24 x 20 pulgadas. «Este cuadro pertenece a mi serie de pinturas basadas en imágenes de la revolución de Kiev difundidas por los medios de comunicación. Es el más grande de los ocho que he pintado hasta ahora y en el que más tiempo invertí. Siento que la figura captura la energía que originalmente me atrajo a este tema. Las pinturas de esta serie se alejan de mi anterior obra figurativa. Durante la última década, aproximadamente, intenté representar el tiempo universal y evité los objetos creados por el hombre. He abandonado ese dogma. Me encanta que el tema sea actual y, a la vez, contenga elementos que parecen de otra época». - David Molesky

    $4,235.00 $3,600.00

  • Flush Giclee Print by Ron English

    Ron English- POPaganda GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $3,039.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • The Gipper Ultra Violence Green Art Toy by Frank Kozik

    Frank Kozik El juguete Gipper Ultraviolence Green Art de Frank Kozik

    El Gipper Ultra-Violencia - Edición Limitada Verde - Juguete de Vinilo Coleccionable - Obra de Arte del artista de graffiti callejero Frank Kozik. 2019 Edición limitada firmada de 50 obras de arte Tamaño 6x18 Exhibido con caja Busto de vinilo de Ronald Reagan Destroy Escultura. El Gipper Ultra-Violencia Verde por Frank Kozik La escultura de vinilo verde "Gipper Ultra-Violence" es una pieza provocativa y coleccionable de Frank Kozik, figura destacada del arte pop urbano y el grafiti. Lanzada en 2019 en una edición limitada de 50 unidades, esta escultura de vinilo firmada reinterpreta con audacia a Ronald Reagan con el característico estilo satírico de Kozik. Con unas dimensiones de 15 x 45 cm, este vibrante busto verde cautiva tanto a aficionados al arte como a coleccionistas gracias a su llamativo diseño y su mensaje que invita a la reflexión. Un poderoso comentario en el arte pop callejero Esta obra de arte constituye un vívido comentario sobre las estructuras de poder político y cultural, utilizando la imagen de Reagan como símbolo de autoridad. El busto verde neón, adornado con un letrero desmontable que dice «Destruir» sobre los ojos, desafía las percepciones tradicionales del liderazgo y el control social. El vibrante color verde amplifica su estética pop art, creando un llamativo contraste con el fondo de la caja gráfica que lo acompaña, la cual está adornada con los audaces diseños y mensajes de Kozik. El letrero interactivo «Destruir» añade una dimensión extra, invitando a los espectadores a interactuar con la obra en múltiples niveles. La visión de Frank Kozik Frank Kozik, nacido en España en 1962 y posteriormente afincado en Estados Unidos, fue un pionero en la fusión del grafiti con las influencias del arte pop. Conocido por su audaz uso del color y su mordaz crítica política, Kozik redefinió el arte contemporáneo a través de obras que resonaban con humor y espíritu crítico. Su trabajo a menudo se inspiraba en la cultura punk y la dinámica social, realizando contundentes declaraciones sobre el poder, la identidad y el consumismo. La serie «Gipper Ultra-Violence» es un testimonio de la capacidad de Kozik para transformar símbolos familiares en obras de arte provocadoras que desafían al espectador a repensar las normas sociales. Kozik falleció en 2023, dejando un legado impactante en el mundo del arte. Una pieza de colección rara e icónica Con tan solo 50 ejemplares existentes, «The Gipper Ultra-Violence Green» es una pieza de colección muy codiciada. Cada busto está meticulosamente elaborado en vinilo, firmado por el artista y acompañado de una caja de diseño exclusivo que realza su presentación. Su tamaño compacto de 15 x 45 cm lo convierte en una adición versátil para cualquier colección de arte, mientras que su diseño audaz garantiza que se mantenga como punto focal. La naturaleza de edición limitada de la pieza aumenta su exclusividad y valor, convirtiéndola en una posesión preciada para los coleccionistas de arte pop urbano y sátira política. «The Gipper Ultra-Violence Green» de Frank Kozik ejemplifica el poder del arte pop urbano para provocar la reflexión y generar diálogo. A través de su vibrante color, diseño interactivo y agudo comentario, esta escultura se erige como una obra de arte y una declaración cultural, reflejando la influencia perdurable de Kozik en la escena del arte contemporáneo.

    $450.00

  • Flint Eye Alert Globe Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Flint Eye Alert Globe Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY

    Globo de alerta Flint Eye, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel artístico francés blanco verdadero, obra del artista Shepard Fairey. Edición limitada de 450 ejemplares, firmada y numerada, de 2017. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Esta obra se basa en una pintura que realicé para mi exposición «Crisis Terrestre» en París. Toda la obra de esa exposición utilizaba estos tonos de azul/turquesa como conexión con el aire y el agua, esenciales para la vida en el planeta Tierra. Esta pieza trata más específicamente sobre la idea de que necesitamos ver lo que tenemos delante, que dependemos de la naturaleza, y utilicé la flor en plena floración como símbolo de belleza y crecimiento. Si seguimos contaminando el aire y el agua, las cosas no crecerán, por no hablar de que todos enfermaremos.

    $521.00

  • Stop The Virus Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Stop The Virus Serigrafía de Cleon Peterson

    Stop The Virus Edición Limitada Serigrafía Manual de 2 Colores sobre Papel Arches Rag de 290 g/m² con Bordes Rallados por Cleon Peterson Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Serigrafía artesanal de 28 x 19 pulgadas en negro y rojo. Impresa en papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes biselados. Cada lámina está firmada y numerada. Edición limitada de 100 ejemplares. El mundo de Cleon Peterson está plagado de crueldad despiadada, libertinaje caótico y una lucha constante por subvertir el poder y la opresión. Sus composiciones, de aparente sencillez, encierran connotaciones complejas y una inquietante crítica a la creciente marginación, el aislamiento y la desesperación de la sociedad. Al observar su obra, resulta evidente que el artista no aboga por la violencia, sino que la utiliza como arma en la batalla contra la apatía.

    $759.00

  • I See Static Blue AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Veo estática azul AP Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY

    I See Static Blue AP Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY Color aplicado a mano sobre papel de bellas artes color crema con motas. Edición limitada. Obra de arte Obey Pop Culture Artist Proof. Prueba de artista AP 2016 firmada por Shepard Fairey - OBEY y marcada como AP. Edición limitada. Impresión serigráfica de 18x24 pulgadas. Solo veo estática. Que reine la paz. Veo Static Blue AP de Shepard Fairey La serigrafía de prueba de artista «I See Static Blue» (2016), de Shepard Fairey, ejemplifica la tensión entre distorsión y percepción en el arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Ejecutada con maestría sobre papel Speckletone color crema para bellas artes, y firmada y marcada como AP por el artista, esta serigrafía de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) realizada a mano constituye un enigmático diálogo visual entre la influencia de los medios y la búsqueda de la paz. El uso que hace Fairey de una geometría nítida, patrones de interferencia vertical y superposición simbólica invita al espectador a una confrontación hipnótica con el ruido sensorial y la propaganda. Lenguaje visual arraigado en el poder y la crítica de los medios El lenguaje visual de Fairey en «I See Static Blue» fusiona la disrupción óptica con la claridad ideológica. El texto «Static Is All That I See» aparece incrustado en un campo de líneas azules radiantes, imitando visualmente la interferencia de la estática de la televisión analógica y abordando metafóricamente la confusión mental creada por la constante comunicación y la vigilancia. Rostros flanquean el eje central, fragmentados por líneas de distorsión, evocando la fractura de la identidad en la era de la información. Debajo de ellos, un ojo que todo lo ve se cierne —con una calavera en el centro— subrayando los temas del control, la mortalidad y la omnipresente mirada de la autoridad mediática. La obra desentraña la saturación de imágenes que, a la vez que adormecen, captan la atención, sirviendo como comentario sobre la sobrecarga cognitiva y el adoctrinamiento ideológico. Arte pop callejero y grafiti como mensaje y medio La obra de Fairey se sitúa en la intersección entre la rebeldía y el refinamiento, donde la estética urbana se eleva mediante la disciplina del diseño. «I See Static Blue» recoge influencias de las frecuencias visuales de la era psicodélica y las fusiona con la rigidez estructural del arte propagandístico. Shepard Fairey, nacido en Estados Unidos en 1970, se ha mantenido como una de las figuras más comprometidas políticamente en el arte pop urbano y el grafiti, utilizando la repetición, paletas de colores limitadas y símbolos iconográficos para desmantelar las narrativas corporativas y gubernamentales. La presencia de «Obey» bajo el ojo evoca su campaña original de subversión, transformando la publicidad en arte y la instrucción en sátira. El mensaje visual nunca es pasivo: exige conciencia. Color, simbolismo y el formato de prueba de artista Con una paleta de tonos fríos como el azul cobalto, el carmesí apagado y el crema, esta estampa posee una carga psicológica más sosegada que muchas de las obras políticamente agresivas de Fairey. La simetría y el equilibrio sugieren dualidad, pero el efecto visual que produce desorienta y provoca. Esta edición AP tiene un valor añadido, no solo por ser una obra de Shepard Fairey, sino también por ser una variante limitada meticulosamente firmada y marcada a mano. La combinación de líneas nítidas y complejidad simbólica eleva la pieza a la categoría de ejercicio estético e intelectual, reflejando la continua relevancia de Fairey en el uso de la estructura visual del arte pop urbano y el grafiti para la reflexión y la resistencia.

    $750.00

  • Destroy America- Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Destroy America: serigrafía en negro de Cleon Peterson

    Destruye América - Edición limitada en negro, serigrafía de dos colores impresa a mano sobre papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía artesanal de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas). Impresa en papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada ejemplar está firmado y numerado. Edición limitada de 125 copias. El arte de Peterson posee un marcado carácter antisistema, y ​​la ira, como fuerza creativa, está presente en la mayoría de sus obras. El artista es el sujeto de la ira, y con su trabajo se rebela contra el profundo hastío y malestar de la sociedad. Este artista afincado en Los Ángeles es el artífice de una serie de obras distópicas —pinturas, grabados, esculturas y murales— expuestas en Estados Unidos, Europa y Asia.

    $759.00

  • Trunk OG Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Trunk OG Art Toy de Ron English- POPaganda

    Trunk OG Edición Limitada Vinilo Art Toy Coleccionable Obra de Arte del artista de graffiti callejero Ron English- POPaganda. Esta figura de vinilo de 6 pulgadas viene con una pieza de cabello removible diseñada por Ron English-POPAganda. Edición de 250 unidades.

    $170.00

  • Credit Limit Less is More Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Límite de crédito Menos es más Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Límite de crédito: Menos es más. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² del legendario artista de arte callejero y cultura pop moderna Denial. Límite de crédito 2020: Menos es más. Arte con temática de tarjetas de crédito. Numerado, firmado, sellado al dorso, edición de 25, 24x18, impresión de pigmento de archivo en papel artístico MOAB de 290 g/m². Límite de crédito: Menos es más (por denegación) «Límite de Crédito: Menos es Más» es una cautivadora impresión artística de pigmentos de archivo del artista canadiense de arte urbano pop y grafiti Daniel Bombardier, también conocido como Denial. Esta obra, parte de su serie «Límite de Crédito», constituye una audaz crítica a la cultura del consumo, la dependencia financiera y la omnipresente influencia de las marcas en la sociedad moderna. Creada en 2020, la pieza mide 61 x 46 cm y está impresa en papel artístico MOAB de 290 g/m², lo que garantiza el máximo nivel de detalle y viveza. Cada ejemplar forma parte de una edición limitada de 25, firmados, numerados y sellados individualmente en el reverso, convirtiéndola en una pieza de colección muy apreciada por los amantes del arte y los coleccionistas. El comentario visual de Menos es Más «Menos es más» transforma el diseño familiar de una tarjeta de crédito en una obra de arte provocativa que desafía las normas y valores sociales. La figura central, una mujer de piel verde y expresión melancólica, es una impactante reinterpretación del arte pop. Su apariencia estilizada, con patrones de semitonos y colores vibrantes, evoca la estética gráfica de los cómics de mediados del siglo XX. El diseño de la tarjeta de crédito presenta marcas y elementos ingeniosamente alterados para reflejar la crítica de Denial al consumismo y las contradicciones inherentes a la frase «menos es más». El mapamundi de fondo alude al alcance global de los sistemas financieros y su influencia en la vida de las personas. Al combinar estos elementos, la obra ofrece una exploración profunda del impacto emocional y cultural del materialismo. El enfoque artístico único de Denial La obra de Daniel Bombardier es reconocida por su habilidad para combinar humor, sátira y referencias a la cultura pop en piezas que invitan a la reflexión. «Menos es más» ejemplifica su destreza para convertir objetos cotidianos en vehículos de crítica social. El uso de una tarjeta de crédito como base de la obra alude a la omnipresencia del consumismo y su impacto en la identidad y los valores. La meticulosa atención al detalle de «Negación», desde la nitidez de la impresión con pigmentos de archivo hasta la dinámica interacción de colores, garantiza que la pieza sea visualmente impactante y temáticamente rica. Su fusión de arte pop urbano y grafiti sigue desafiando al público a repensar su relación con la cultura de consumo. La importancia cultural del límite de crédito: Menos es más «Menos es Más» plasma la paradójica relación entre las aspiraciones materiales y el coste psicológico del consumismo. Critica la idea de equiparar el éxito financiero con la realización personal, poniendo de relieve la disonancia emocional que suele acompañar la búsqueda de la riqueza. Como parte de la serie «Límite de Crédito», esta obra refuerza la crítica de Denial a los sistemas e ideologías que dan forma a la vida moderna. Su carácter de edición limitada subraya su exclusividad y valor como obra de arte que no solo resuena estéticamente, sino que también suscita debates críticos. La habilidad de Denial para fusionar imágenes impactantes con mensajes profundos garantiza que «Menos es Más» siga siendo una pieza destacada en el mundo del arte urbano pop contemporáneo y el grafiti.

    $385.00

  • Two Americas- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Dos Américas- Impresión en serigrafía de gran formato de Shepard Fairey- OBEY

    Dos Américas - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano en 4 colores sobre papel de algodón 100% barnizado de calidad de archivo con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía a cuatro colores sobre papel de algodón 100% barnizado, de calidad de archivo. 76 x 102 cm. Firmada por Shepard Fairey. Edición numerada de 100 ejemplares. La fotografía de Jim Marshall, que retrata a una familia minera en Hazard, Kentucky, mientras convivía con ellos, transmite mucho con lo que muestra: una madre y sus dos hijos abrazados, apoyándose mutuamente. Pero también revela mucho con su ausencia: la noción de necesidades materiales y la presencia del padre. Desconozco si el padre trabajaba en la mina cuando se tomó la fotografía o si posiblemente falleció joven debido a los riesgos para la salud que implica trabajar en condiciones peligrosas, pero es evidente que la familia sufre dificultades y carencias.

    $4,011.00

  • Presidents Day Hero Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía «Héroe del Día de los Presidentes» de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Día de los Presidentes - Héroe - Serigrafía de edición limitada de 6 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes con bordes irregulares, por Mr Brainwash - Thierry Guetta - Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. 2018 Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 18 x 22 pulgadas. Con motivo del Día del Presidente, Mr. Brainwash se enorgullece en anunciar el lanzamiento de una nueva serigrafía en honor al primer presidente de Estados Unidos, George Washington. La imagen, diseñada por Mr. Brainwash, muestra cuatro poses diferentes. Se trata de una serigrafía de seis colores sobre papel artístico de archivo rasgado a mano. También estarán disponibles copias individuales de las cuatro imágenes que componen la serigrafía principal. Cada copia está impresa en papel artístico de archivo rasgado a mano, firmada y numerada, con una huella dactilar en el reverso. Tamaño de cada copia: 56 x 46 cm (22 x 18 pulgadas).

    $4,011.00

  • Justice Woman- Red Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Justice Woman- Serigrafía roja de Shepard Fairey- OBEY

    Justice Woman - Serigrafía de edición limitada en rojo, tricolor, impresa a mano sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 18 x 24 pulgadas. Edición de 550 ejemplares. 16 de marzo de 2021. La lámina «Mujer de la Justicia» rinde homenaje a todas las personas que luchan por la justicia, cuya determinación y tenacidad impulsan el universo hacia el futuro justo que necesitamos. La justicia es un concepto en constante evolución en diversos ámbitos, pero, en general, quienes están dispuestos a escuchar su conciencia, mirar a los demás a los ojos y defender lo que es correcto, dan un ejemplo importante y pueden influir en los demás para que traten a los demás como les gustaría ser tratados.

    $384.00

  • Legislative Influence For Sale Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Influencia legislativa a la venta Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY

    Influencia Legislativa a la Venta. Serigrafía de edición limitada de 2 colores, impresa a mano sobre papel de bellas artes, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. OBEY. Obra de arte pop. Edición limitada de 450 ejemplares, firmada y numerada en 2011. Tamaño de la obra: 18x24. Serigrafía de propaganda demócrata que muestra al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, sosteniendo un cartel que dice "Influencia legislativa en venta", como si una de las partes fuera inocente. «Influencia Legislativa en Venta» es un potente comentario visual del renombrado artista callejero Shepard Fairey, conocido mundialmente como OBEY. Esta obra, creada en 2011, es una serigrafía artesanal de edición limitada sobre papel de bellas artes, cuya exclusividad se ve reforzada por su rareza: solo existen 450 copias firmadas y numeradas. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, esta pieza no es solo arte; es una declaración sociopolítica que invita a la reflexión sobre las complejidades del poder, la política y la influencia. La imaginería elegida por Fairey es audaz y provocadora. Presenta una representación del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, sosteniendo un cartel que proclama: «Influencia Legislativa en Venta». Esta audaz representación alude a la compleja interacción entre agendas políticas, influencias financieras y cabildeo, sugiriendo que ni siquiera el cargo más alto es inmune a la corrupción o a las influencias indebidas. Además, la ingeniosa yuxtaposición del artista, que sugiere la posible inocencia de una de las partes, juega con la ambigüedad de la rectitud política, obligando a reflexionar sobre los matices de la moral política. En el ámbito del arte pop, el arte urbano y el grafiti, los artistas suelen reflejar la sociedad, instando a la introspección, la crítica y, en ocasiones, el activismo. La obra de Shepard Fairey destaca dentro de esta tradición. Su uso deliberado de la serigrafía, técnica históricamente asociada tanto a las bellas artes (como Andy Warhol) como a la protesta (recordemos los carteles y folletos), enfatiza la fusión de belleza estética y mensaje contundente. Con «Legislative Influence For Sale», Fairey no solo se consagra como una leyenda del arte urbano, sino que también reaviva debates esenciales sobre la democracia, la integridad y los posibles peligros del poder sin control.

    $519.00

  • Cost of Oil AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Costo del petróleo AP Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY

    Cost of Oil AP Artist Proof Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY Hand-Pulled 2-Color on Cream Speckletone Fine Art Paper Limited Edition Artwork Obey Pop Culture Artist. Prueba de artista AP 2008 Firmada y marcada AP Edición limitada Obra de arte Tamaño 18x24 Impresión serigráfica. La serigrafía "El Costo del Petróleo" de Shepard Fairey es una obra provocativa que aborda la esencia del arte pop urbano y la capacidad del grafiti para confrontar y cuestionar problemáticas sociopolíticas. Lanzada en 2008 como prueba de artista (PA), esta obra de edición limitada explora visualmente los temas del consumo energético, el impacto ambiental y las ramificaciones geopolíticas implícitas en la búsqueda de petróleo. Firmada y marcada como PA por Fairey, la pieza mide 45,7 x 61 cm y está impresa en papel de bellas artes color crema con motas. Reconocido por su enfoque inteligente y crítico del comentario cultural, "El Costo del Petróleo" de Fairey encarna la esencia de su práctica artística pop urbana. La obra se articula en torno a la pregunta audaz y contundente: "¿Cuál es el costo del petróleo?", que resuena sobre el fondo de una narrativa visual imponente. La imagen muestra una figura solitaria, vestida con una camiseta con la inscripción "USA", llenando el tanque de gasolina de un Hummer, un poderoso símbolo del consumo estadounidense y del complejo militar-industrial. El radiante resplandor solar tras la figura y el goteo de sangre en la parte inferior subrayan la dicotomía entre la luz y la oscuridad en el debate sobre la libertad y sus precios. Esta impresión manual a dos colores es un ejemplo paradigmático de la obra de Fairey, que se alinea con el objetivo de la campaña «OBEY» de estimular la discusión y la reflexión sobre la omnipresente propaganda en los espacios públicos. El motivo de «OBEY» siempre ha buscado desafiar a los observadores a cuestionar los mecanismos y mensajes de su entorno, y «Cost of Oil» extiende este desafío al problema global de la dependencia del petróleo y sus vastas implicaciones. Como obra de arte pop urbano, «Cost of Oil» es un catalizador para el diálogo, que amplía los límites de lo que el arte puede comunicar y cómo puede influir en el pensamiento público. Es un crudo recordatorio del poder del arte visual como medio de activismo y defensa, y del papel perdurable de Fairey al utilizar su arte para visibilizar cuestiones cruciales. La estampa sigue siendo una pieza relevante y conmovedora dentro de la obra de Fairey y del debate más amplio sobre energía, ecologismo y el precio real del consumo.

    $1,116.00

  • Protect the eARTh Silkscreen Print by Hijack

    Hijack Proteja la serigrafía de la tierra de Hijack

    Protege la tierra. Serigrafía de 4 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por el artista de grafiti pop Hijack. Obra de arte callejero rara de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de 50 obras de arte. Tamaño de la obra: 22,5 x 30. Serigrafía de un hombre con un paraguas azul roto caminando junto a una pared con grafitis. La obra "Protect the eARTh" de Hijack constituye una profunda reflexión sobre la intersección entre la vida urbana y la conciencia ambiental. Creada en 2022, esta pieza, de edición limitada a 50 ejemplares, demuestra la habilidad del artista para capturar el espíritu de nuestro mundo contemporáneo. Con un lienzo de 57 x 76 cm, la impresión narra una historia íntima y universal a través de sus evocadoras imágenes. Un elemento clave de la composición es la figura solitaria que recorre un paisaje urbano con un paraguas azul roto. Este paraguas, dañado pero aún cumpliendo su función, simboliza la resiliencia de la Tierra ante los desafíos provocados por el ser humano. Su vibrante color azul, símbolo de las vastas aguas y los cielos despejados del planeta, contrasta marcadamente con el entorno urbano grisáceo y deslucido. El fondo, un antiguo muro de grafitis, subraya la fugacidad de las actividades humanas. Entre la miríada de grafitis y marcas, las palabras «Protect eARTh» y «I LOVE EARTH» destacan, haciéndose eco del tema central de la obra. A través de estos garabatos aparentemente aleatorios pero cuidadosamente elegidos, Hijack enfatiza la importancia de cuidar y preservar nuestro medio ambiente. «Protect the eARTh» es más que una imagen cautivadora; es una súplica urgente. Si bien se inspira en la estética y el espíritu del arte pop del grafiti, la obra trasciende el género, convirtiéndose en una declaración universal sobre nuestra responsabilidad colectiva con el planeta. En esta impresión, Hijack fusiona magistralmente la inmediatez del arte callejero con un mensaje atemporal, creando un conmovedor recordatorio de la fragilidad del mundo y nuestro papel en él.

    $3,938.00

  • Anarchy Symbol Murder Art Toy by Frank Kozik

    Frank Kozik Anarchy Symbol Murder Art Toy de Frank Kozik

    Símbolo de la anarquía - Asesinato - Edición limitada - Juguete de vinilo coleccionable - Obra de arte del artista callejero de graffiti Frank Kozik. Jumango de sangre

    $218.00

  • God Save Us All Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Dios nos salve a todos Giclee Imprimir por Jamie Reid

    Obra de arte "Dios nos salve a todos", impresión giclée de edición limitada en papel artístico envejecido a mano por el artista de graffiti de la cultura pop Jamie Reid. Firmado: Sí. Técnica: Giclée, Impresión. Tipo de edición: Edición limitada. Tirada: 313 ejemplares. Dimensiones (cm): 82 x 58 - 32,3 x 22,8 pulgadas. «Dios nos salve a todos» es un comentario oportuno sobre la situación política estadounidense, donde la figura británica sujeta con imperdibles se sustituye por un presidente Trump con ojos de esvástica. Sobre una bandera estadounidense desgastada, Reid añade su característico texto de collage recortado.

    $712.00

  • The Disappeared Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La serigrafía desaparecida de Cleon Peterson

    La obra "The Disappeared", serigrafía de edición limitada a dos colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 335 g/m², por Cleon Peterson. Arte callejero poco común, famoso artista de arte pop. Cleon Peterson (n. 1973) Los Desaparecidos (Negro), 2019 Serigrafía en color sobre papel Coventry Rag 45,7 x 61 cm (hoja) 18 x 24 pulgadas Ed. 45/100 Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior Publicada por el artista

    $759.00

  • TRUTH- What Have We Lost Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson VERDAD- ¿Qué hemos perdido? Serigrafía de Cleon Peterson

    VERDAD - ¿Qué hemos perdido? Serigrafía manual a dos colores sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, del artista Cleon Peterson. Obra de arte pop de edición limitada. Edición limitada de XXX obras de arte, firmadas y numeradas, 2022. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. La imagen de la VERDAD apareció en el New York Times justo antes de las elecciones, en la sección de opinión "¿Qué hemos perdido?". Los carteles "El diablo me obligó a hacerlo" y "Divididos resistimos, unidos caemos" se crearon el 6 de enero en respuesta al pacto fáustico que Trump y sus cómplices hicieron al planear el golpe de Estado. Hoy nos encontramos en una encrucijada; ahora, más que nunca, es el momento de unirnos, tomar posición, alzar la voz y luchar por la Verdad y la Democracia. Ojalá la luz del día disipe este hechizo autoritario de derecha. Veo estos carteles como hitos de un momento histórico y siento el deber de compartir mi opinión. Todos estamos agotados de la política, pero debemos aprovechar el momento y actuar porque la amenaza es fundamental; nuestra democracia podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. - Cleon Peterson La conexión de Peterson con el arte urbano es otro aspecto de su obra que merece mención. Si bien ha creado numerosos murales por todo el mundo, él mismo se considera un artista urbano: «No me considero un artista urbano ni alguien que trabaje en ese estilo, pero me encanta la idea de hacer pinturas de gran formato que interpelen al espectador». Esto revela su motivación por hacer su arte lo más accesible posible, como una forma de invitar a los espectadores a interactuar con él y a confrontar los temas que le interesan. Esto plantea las siguientes preguntas sobre la obra de Peterson: «¿Cuál es su significado? ¿Tiene realmente alguno? Si lo tiene, ¿está predeterminado por el artista?». Para comprender mejor cómo se crea el significado en el mundo de Cleon Peterson, es fundamental entender, en primer lugar, su percepción de los medios de comunicación como un campo de acusaciones, rumores infundados, suposiciones y mentiras flagrantes. En el mundo que el artista ha creado, y en correlación con nuestra propia realidad, los medios son una herramienta de manipulación en manos de los políticos, que nos deja indefensos y a merced de un sistema autoritario explotador.

    $759.00

  • Eyes On The King Verdict Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Ojos en el veredicto del rey Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY

    Eyes On The King Verdict, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey x Ted Soqui. Arte callejero raro. OBEY Pop Artwork Artist. 2022. Firmada por Shepard Fairey y Ted Soqui , numerada. 18x24 pulgadas. Serigrafía sobre papel grueso color crema Speckletone. Edición numerada de 600 ejemplares. Me basé en las fotografías que Ted Soqui tomó durante los disturbios de Los Ángeles en la primavera de 1992 para crear esta obra titulada “Ojos en el Veredicto de King”. Ted tiene una larga trayectoria fotografiando activistas y protestas, que comenzó tras los veredictos de “no culpable” del 29 de abril de 1992 para los cuatro agentes que golpearon brutalmente a Rodney King. Me encanta especialmente la fotografía central de una joven manifestante con una gorra de Malcolm X, contemplando la escena. Creo que es importante considerar el peso simbólico del veredicto de Rodney King y el impacto emocional en las comunidades de color que buscan justicia y rendición de cuentas. Recuerdo que, en aquel entonces, hace 30 años, me indignó que un acto tan flagrante de brutalidad policial quedara impune a pesar de haber sido grabado en video. Es desgarrador con qué frecuencia actos similares de violencia y abuso de poder por parte de las fuerzas del orden quedan impunes, incluso cuando son captados por las cámaras. Nunca apruebo la violencia ni los saqueos, pero entiendo por qué Los Ángeles estalló en disturbios y protestas tras el veredicto. Veredicto del caso King. Cuando la gente siente que el sistema estadounidense les ha fallado repetidamente, la situación puede llegar a un punto crítico. El impulso de protestar contra la injusticia y el derecho a hacerlo son legítimos, aunque el saqueo no lo sea. Los disturbios de Los Ángeles fueron una trágica mezcla. Sin embargo, cuidado con quienes intentan equiparar la protesta con la «agitación criminal» o la «incitación a disturbios». Cuando el sistema le falla al pueblo, es un acto de patriotismo que este proteste para encontrar una solución. Ted Soqui y yo firmamos la lámina «Ojos puestos en el veredicto del caso King». – Shepard

    $384.00

  • The Devil Made Me Do It Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El diablo me obligó a hacerlo Serigrafía de Cleon Peterson

    El diablo me obligó a hacerlo. Serigrafía de dos colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, del artista Cleon Peterson. Obra de arte pop de edición limitada. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada, 2022. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. La imagen de la VERDAD apareció en el New York Times justo antes de las elecciones, en la sección de opinión "¿Qué hemos perdido?". "El diablo me obligó a hacerlo" y "Divididos resistimos, unidos caemos" se crearon el 6 de enero en respuesta al pacto fáustico que Trump y sus cómplices hicieron al planear el golpe de Estado. Hoy nos encontramos en una encrucijada; ahora, más que nunca, debemos unirnos, tomar posición, alzar la voz y luchar por la Verdad y la Democracia. Ojalá la luz del día disipe este hechizo autoritario de derecha. Veo estos carteles como hitos de un momento histórico y siento la obligación de compartir mi opinión. Todos estamos agotados de la política, pero debemos aprovechar el momento y actuar porque la amenaza es fundamental; nuestra democracia podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. - Cleon Peterson. El crudo comentario de Cleon Peterson en "El diablo me obligó a hacerlo" En la marcada dicotomía del negro y el rojo, «El diablo me obligó a hacerlo», de Cleon Peterson, ofrece un poderoso comentario visual sobre el clima sociopolítico que rodeó los sucesos del 6 de enero, marcados por los tristemente célebres disturbios en el Capitolio de Estados Unidos. Esta serigrafía artesanal a dos colores sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, emerge como una obra de arte pop urbano y un hito histórico, que captura un momento de intensa convulsión nacional. El arte como reflejo de la agitación social La obra de Peterson, una edición limitada de 300 piezas firmadas y numeradas, trasciende los límites tradicionales del arte pop. Encarna la respuesta del artista a un panorama político convulso, reaccionando a los tumultuosos acontecimientos que sacudieron los cimientos de la democracia estadounidense. La imagen de un hombre que parece bailar, eclipsado por figuras demoníacas, alude al "pacto fáustico", sugiriendo una danza con el diablo que refleja las traiciones y manipulaciones de figuras políticas y del público seducido por su retórica. El título, "El diablo me obligó a hacerlo", ofrece un giro irónico a la antigua excusa para sucumbir a las tentaciones y tomar decisiones moralmente cuestionables. La decisión de Peterson de publicar estas obras como respuesta directa a los acontecimientos políticos sitúa la obra dentro de una tradición de artistas que utilizan su arte para documentar y criticar la época que les toca vivir. El lenguaje visual empleado en esta pieza recuerda el estilo a menudo agresivo y provocador del arte callejero, concebido para involucrar al público en los espacios públicos. El papel del arte pop callejero en el discurso político La obra de Cleon Peterson ejemplifica el papel del arte pop urbano en el discurso político. El arte callejero siempre ha tenido voz en la arena política, a menudo como una expresión cruda del pueblo, sin filtros ni mediaciones. A través de su obra, Peterson extiende esta tradición creando una pieza que es tanto una reacción como un reflejo de la agitación política que ha caracterizado los últimos tiempos. Con sus líneas audaces y sin complejos, y sus colores vibrantes, la serigrafía convierte a "The Devil Made Me Do It" en una presencia imponente. Es un testimonio de la capacidad del artista para destilar complejas emociones políticas y sociales en una sola imagen impactante. Siguiendo la tradición del arte pop urbano, que a menudo implica sacar el arte de las galerías y llevarlo a las calles, la pieza de Peterson está diseñada para conectar con un público amplio, con un mensaje claro y accesible para todo aquel que la vea. "The Devil Made Me Do It" es más que una simple obra de arte pop; es un ensayo visual sobre el estado de la política contemporánea, una llamada a la acción y un recordatorio del poder del arte para reflejar e impulsar el cambio. Se trata de una declaración audaz dentro del discurso del arte pop urbano y el grafiti, que captura un momento en el que el mundo observaba cómo la democracia parecía pender de un hilo. La voz de Cleon Peterson, a través de su arte, se suma al coro de quienes abogan por la verdad y la democracia, y su obra sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo el arte puede interactuar con el panorama político e influir en él.

    $759.00

  • Merica Ting Art Toy by Sket-One

    Sket-One Juguete de arte Merica Ting de Sket-One

    Merica Ting Edición Limitada Juguete de Vinilo Coleccionable Obra de Arte del artista de graffiti callejero Sket-One. Caja firmada de 2021, edición limitada de 150 ejemplares. Tamaño de la obra: 7,5 pulgadas de alto. Se exhibe con caja.

    $212.00

  • Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY

    Factory Stacks - Poder sin fin. Serigrafía de edición limitada de 6 colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 2022. Firmada por Shepard Fairey. Numerada. 18x24 pulgadas. Serigrafía sobre papel grueso color crema Speckletone. Edición numerada de 350 ejemplares. Estas imágenes de «Pilas de Fábrica» combinan la austera y angulosa fuerza de la arquitectura industrial con elementos gráficos que comentan lo que promovemos y aceptamos como sociedad, incluso cuando es destructivo. Las industrias de combustibles fósiles tienen un enorme poder económico, pero ahora sabemos que no solo son recursos finitos, sino que su uso es terrible para el cambio climático y, por lo tanto, para los ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta. Desafortunadamente, debido al poder político de estas industrias y a la apatía pública ante el cambio climático, el gobierno las subsidia con miles de millones, incluso mientras dañan el medio ambiente. El gobierno trabaja para los ciudadanos, así que la decisión es nuestra. ¿Apoyamos el poder ilimitado de las grandes corporaciones de combustibles fósiles? ¿O políticas que prioricen la Tierra, con el planeta por encima de las ganancias? Les recomiendo leer ESTO LO CAMBIA TODO de Naomi Klein para comprender mejor el conflicto entre los intereses económicos y el cambio climático. Una parte de las ganancias de la venta de esta lámina se destinará a Greenpeace para la lucha contra el cambio climático. Gracias por su apoyo. – Shepard Factory Stacks – Serigrafía «Poder sin fin» de Shepard Fairey Factory Stacks – Endless Power es una impactante serigrafía de 6 colores creada en 2022 por Shepard Fairey, una de las figuras más influyentes del arte pop urbano y el grafiti. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, esta edición limitada de 350 ejemplares, firmada y numerada, está impresa en papel Speckletone grueso color crema y plasma la estética característica de Fairey: una fusión de composición de estilo propagandístico, mensajes sociopolíticos y precisión en el diseño gráfico. Esta obra da continuidad a su serie Factory Stacks, una campaña visual que busca confrontar los desequilibrios ambientales y sistémicos, en particular los relacionados con la industria de los combustibles fósiles. Lenguaje visual de la dominación industrial Esta obra presenta dos chimeneas gemelas que emergen de una fábrica, exhalando densas columnas de humo que se curvan en arcos geométricos sobre un fondo fracturado. La composición, imponente y elegante a la vez, está realizada con la paleta característica de Fairey: rojo, azul, crema y negro, con toques de dorado y gris. En la esquina superior, una sección muestra símbolos gráficos como billetes y figuras de autoridad uniformadas, junto con el texto «Poder sin fin», vinculando visualmente la dependencia de los combustibles fósiles con el control estatal y corporativo. Abajo, las llamas lamen la base de la estructura, simbolizando la destrucción disfrazada de progreso. Las imágenes estilizadas y las siluetas audaces evocan carteles políticos retro, transformando la fábrica en un icono de la ambición industrial desenfrenada. El título «Poder sin fin» es una ironía mordaz. Alude a la ilusión del consumo energético ilimitado que permiten los combustibles fósiles, a la vez que señala la estructura de poder político que sustenta este sistema destructivo. Fairey utiliza la metáfora visual de la contaminación y el fuego no solo como señales de alerta ambiental, sino también como emblemas de la negativa del capitalismo a transitar hacia la sostenibilidad. El grabado artístico como protesta a pie de calle Esta edición, impresa a mano y serigrafiada, exhibe la destreza técnica de Fairey en la superposición de líneas nítidas y campos de color vibrantes. La fisicalidad de la serigrafía —cada capa aplicada con intención— refleja la creencia del artista en la acción directa. El papel Speckletone utilizado añade textura y peso, reforzando la presencia física de la obra y su vínculo con los carteles de protesta del pasado. Como grabador arraigado en la tradición del arte callejero, Fairey abraza la reproducibilidad sin sacrificar la singularidad. Sus serigrafías son a la vez obras de arte y herramientas de comunicación masiva. «Factory Stacks – Endless Power» no se basa en la abstracción. Fuerza la claridad, haciendo que su crítica ambiental sea visualmente inmediata y emocionalmente provocativa. Comentario político a través de la estética inspirada en el grafiti La obra de Fairey se sitúa constantemente en la frontera entre las bellas artes y el grafiti, y esta pieza no es una excepción. Al incluir símbolos de nacionalismo, dinero y chimeneas industriales, vincula el poder corporativo y la degradación ambiental en un lenguaje visual único. Como parte de la filosofía de la campaña OBEY Giant, la obra invita a cuestionar la legitimidad de la autoridad, el capitalismo y el consumismo. En la esquina inferior izquierda, Fairey incluye el número de edición y su firma, reforzando su carácter de pieza de colección. Sin embargo, a diferencia del arte convencional de galería, esta pieza fue creada para comunicarse con el público. Una parte de los beneficios de esta edición se donó a Greenpeace, subrayando el compromiso del artista con el activismo a través del arte. Factory Stacks – Endless Power no es una lamentación, sino una exigencia visual. Recuerda que el poder, tanto político como industrial, no es infinito a menos que la gente lo permita. Mediante el formato audaz del arte pop callejero y el grafiti, Shepard Fairey transforma un sombrío horizonte industrial en un campo de batalla de ideas, instando a la acción antes de que el humo se vuelva irreversible.

    $620.00

  • Shoplifters Welcome Silkscreen Print by Shepard Fairey x Jamie Reid

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía «Bienvenidos los ladrones» de Shepard Fairey x Jamie Reid

    Serigrafía «Shoplifters Welcome» de Shepard Fairey - OBEY x Jamie Reid Serigrafía artesanal sobre papel artístico color crema con motas. Edición limitada. Obra de arte pop urbano. Edición limitada de 450 ejemplares, firmada y numerada en 2012. Tamaño de la obra: 18x24. Creada para conmemorar la exposición Ragged Kingdom de Reid, del 16 de marzo al 14 de abril de 2012. Muestra una mano sacando leyes de un maletín, haciendo alusión a las regulaciones financieras de Wall Street. «Jamie ha sido una de mis mayores influencias, y me siento honrado de haber colaborado con él en algunas imágenes para la exposición. Las nuevas imágenes abordan los intereses comunes de Jamie y míos, tratando los problemas atemporales de la corrupción y la desigualdad económica, pero también se vinculan con los temas actuales del movimiento Occupy Wall Street y el callejón sin salida del consumo de combustibles fósiles». -Shepard Fairey La colaboración de Shepard Fairey con Jamie Reid en el arte pop callejero La serigrafía "Shoplifters Welcome" es una notable fusión entre el arte pop urbano y la crítica política, creada por el influyente Shepard Fairey en colaboración con Jamie Reid. Esta serigrafía de edición limitada, impresa a mano sobre papel artístico color crema con motas, es una prueba del poder del arte visual como herramienta de crítica social. Presentada como parte de la exposición "Ragged Kingdom" de Jamie Reid, del 16 de marzo al 14 de abril de 2012, esta obra resuena con temas antisistema y de disidencia comunes en el arte pop urbano y el grafiti. Shepard Fairey, reconocido por su campaña OBEY y el icónico póster "Hope" de Obama, se ha caracterizado por impregnar su obra con agudas reflexiones políticas. La obra en cuestión representa una mano sacando leyes de un maletín, una clara alusión a la desregulación de Wall Street y la liberación de las instituciones financieras de las restricciones legales. Esta metáfora visual transmite el mensaje de desigualdad económica y corrupción, ambos temas muy relevantes para el espíritu de la época de principios de la década de 2010, especialmente en el movimiento Occupy Wall Street. Expresión artística de cuestiones sociopolíticas La naturaleza colaborativa de esta obra, en la que participan Shepard Fairey y Jamie Reid, subraya un compromiso compartido para abordar problemas sociales acuciantes a través del arte. La declaración de Fairey sobre la colaboración destaca su interés común en afrontar los "problemas atemporales de la corrupción y la desigualdad económica", temas profundamente arraigados en la filosofía del arte pop urbano. La obra se convierte en un lienzo para el debate, haciéndose eco de los sentimientos de las protestas públicas y los movimientos que claman por justicia y reforma económica. Al crear la pieza "Shoplifters Welcome", Fairey y Reid recurren al legado del arte pop urbano y su capacidad para llegar a un público amplio. El arte pop urbano, que suele encontrarse en espacios públicos, se dirige directamente a las masas, sin el filtro de las restricciones de los espacios artísticos tradicionales. Aunque expuesta en el marco de una muestra, esta impresión transmite el espíritu del arte urbano al ser una obra de grafiti que se puede poseer: un símbolo tanto de rebeldía como de mercantilización. La naturaleza de edición limitada de esta lámina, con solo 450 ejemplares, añade un toque de exclusividad a una obra que aborda la desigualdad económica, creando una interesante tensión entre el mensaje de la obra y su condición de objeto de colección. Cada lámina, firmada y numerada por Fairey, es una pieza de arte y una declaración sobre el papel del artista en la sociedad: como observador, crítico y participante en el diálogo cultural sobre el poder y el dinero. Esta obra, de 18x24 pulgadas, encapsula un periodo de intenso activismo sociopolítico, sirviendo como documento histórico que captura la esencia de principios de la década de 2010. Las imágenes impactantes, que recuerdan al arte propagandístico, son tanto un guiño al pasado como un comentario sobre la situación actual. Traza un paralelismo entre las acciones en Wall Street y los problemas más amplios de la supervisión regulatoria y el desequilibrio de poder, que siguen siendo relevantes en los debates sobre economía y gobernanza. En el contexto más amplio del arte urbano pop y el grafiti, la obra "Shoplifters Welcome" de Shepard Fairey y Jamie Reid constituye un poderoso recordatorio del papel del arte en la sociedad. Tiende un puente entre el atractivo estético y la crítica social, funcionando como un manifiesto visual que invita a la reflexión y a la acción. La pieza no es simplemente una obra de arte para contemplar, sino un punto de partida para el diálogo, una llamada a la acción y un documento histórico.

    $951.00

  • Bias by Numbers- 30X42 Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía de gran formato 30x42 de Shepard Fairey - OBEY

    Bias by Numbers - Impresión serigráfica de gran formato 30X42, 4 colores, tirada a mano, edición limitada sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. Firmado y numerado, Bias by Numbers 30 pulgadas por 42 pulgadas Edición de 89 3 de junio de 2019 «Sesgo en cifras» aborda el sesgo racial en la policía, el sistema de justicia penal y la cultura mediática. El sesgo racial en la policía y el sistema de justicia penal tiene una larga historia, como lo demuestran estadísticas que indican que las personas negras tienen cinco veces más probabilidades de ser detenidas y registradas que las personas blancas, cuatro veces más probabilidades de sufrir un uso excesivo de la fuerza y ​​cuatro veces más probabilidades de morir a manos de la policía estando desarmadas. Las estadísticas que revelan el sesgo racial en los procesos judiciales y las sentencias también son contundentes. Si bien el consumo de drogas recreativas es igualmente común tanto en comunidades predominantemente negras como blancas, las condenas por posesión de drogas son casi seis veces mayores para las personas negras. Estas reciben con frecuencia condenas de prisión más largas que las personas blancas, lo que contribuye a que la tasa de encarcelamiento de afroamericanos sea más de cinco veces superior a la de los blancos.

    $4,011.00

  • Emperors of the North Watch the Clock Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Los emperadores del norte miran la serigrafía del reloj de Tim Doyle

    Emperadores del Norte. Mira el reloj. Serigrafía de edición limitada de 7 colores, impresa a mano sobre papel blanco clásico Crest, por Tim Doyle. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Emperadores del Norte Mira el Reloj por Tim Doyle Edición limitada de 150 cada una (firmadas y numeradas) Serigrafía de 7 colores sobre papel clásico Crest White 36" x 18" Impreso por Nakatomi Inc. "La idea del aumento del nivel del mar y de que los animales marinos (míticos o no) lleguen a zonas donde normalmente no se les ve me resulta fascinante" - Tim Doyle

    $229.00

  • The High Cost Of Free Speech Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY El alto costo de la serigrafía de la libertad de expresión de Shepard Fairey- OBEY

    El alto coste de la libertad de expresión. Edición limitada de serigrafía a mano de 2 colores sobre papel crema moteado por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. El punk rock despertó en mí muchas inquietudes creativas y filosóficas, y sus principios me recuerdan constantemente que decir la verdad al poder y cuestionar la autoridad es fundamental en la vida. Dead Kennedys, The Clash, Black Flag y Circle Jerks son solo algunos de los grupos que abordaron injusticias como la brutalidad policial y el abuso de poder en sus canciones, inspirándome a hablar sobre estos mismos temas a través de mi arte. He forjado muchas amistades duraderas gracias al punk rock y sus manifestaciones culturales. Uno de esos amigos es Sean Bonner, quien empezó a encargarme láminas en los 90 cuando era director artístico del sello punk Victory Records.

    $384.00

  • Protect the eARTh HPM 2 Hand-Embellished Silkscreen Print by Hijack

    Hijack Proteja la tierra HPM 2 Serigrafía adornada a mano por Hijack

    Protege la tierra HPM 2 Edición limitada con detalles pintados a mano, serigrafía de 11 colores y pintura acrílica sobre papel de bellas artes del artista Hijack Graffiti Street Pop Artwork. 2022 Firmado 1 de 1 Edición Limitada Única HPM con Detalles a Mano, de 10 Serigrafías Únicas. Tamaño de la obra: 22,5 x 30. Serigrafía con marco personalizado de un hombre con paraguas roto caminando junto a una pared de grafitis. Una impactante manifestación de arte urbano contemporáneo, "Protect the eARTh HPM 2" de Hijack ofrece al espectador una mirada penetrante a la conciencia ambiental, perfectamente integrada en entornos urbanos. La obra, creada en 2022, demuestra no solo el compromiso del artista con visibilizar problemas globales urgentes, sino también su refinada maestría en la fusión de diferentes medios artísticos. En el centro de esta obra se encuentra una figura solitaria que intenta abrirse paso en un paisaje urbano, protegiéndose con un paraguas azul roto y vibrante. El paraguas, fragmentado pero con un tono inconfundible, simboliza la resistencia de la Tierra ante las adversidades. El azul profundo, que evoca los océanos y cielos infinitos del planeta, contrasta marcadamente con el fondo monocromático de la ciudad. Este telón de fondo, que representa una pared cubierta de grafitis, ofrece una cruda representación de la decadencia urbana, acentuada aún más por la presencia sombría de la figura. En medio del caos de pintura en aerosol y garabatos, ciertas inscripciones como "Protect eARTh" y "I LOVE EARTH" emergen con fuerza, como conmovedores recordatorios del tema central de la obra. Con "Protect the eARTh HPM 2", Hijack se embarca en una misión para tender puentes entre los mundos aparentemente dispares de la decadencia urbana y la conservación ambiental. Esta edición única, intervenida a mano y limitada a solo diez serigrafías, cubre un lienzo de 57 x 76 cm, invitando a los espectadores a detenerse, reflexionar y reconsiderar su relación con el medio ambiente. Cada pincelada y cada impresión en la serigrafía reflejan el estilo característico de Hijack, culminando en una pieza tan sugerente como visualmente impactante.

    $8,751.00

  • Vota! Alto Al Fascismo Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Vota! Serigrafía Alto Al Fascismo de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Vota! Alto Al Fascismo. Serigrafía de 4 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por el artista Shepard Fairey Obey x Ernesto Yerena Montejano - Obra de arte de edición limitada Hecho Con Ganas. 2020 Firmado por ambos artistas y edición limitada numerada de 450 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. “Es un honor colaborar nuevamente con Shepard y NDLON (Red Nacional de Organización de Jornaleros) y lanzar esta nueva versión del póster «Somos Humanos» que creamos hace más de 10 años. Esta imagen se titula «¡Vota! ¡Alto al fascismo!». Los fondos recaudados se destinarán a imprimir más pósteres y una gran cantidad de pegatinas que se distribuirán en ciudades de todo el país. ¡Unámonos para detener el fascismo y asegurarnos de sacar a Trump del poder! Gracias.” - Ernesto Yerena El ámbito del arte contemporáneo ha sido a menudo una plataforma para la expresión política, especialmente en géneros como el arte pop, el arte urbano y el grafiti. Un ejemplo impactante de los últimos tiempos es la obra "Vota! Alto Al Fascismo", una serigrafía de cuatro colores impresa a mano sobre papel de bellas artes. Esta pieza es creación de dos artistas excepcionales: Shepard Fairey, conocido por su trabajo en Obey, y Ernesto Yerena Montejano, de Hecho Con Ganas. Ambos artistas son reconocidos por sus posturas firmes y sus vibrantes representaciones de problemáticas sociopolíticas, y esta obra en particular muestra su genialidad conjunta. Lanzada en 2020, la obra no es solo una declaración de principios, sino un testimonio de la urgencia y la importancia del mensaje que transmite. Limitada a una edición de 450 ejemplares, cada pieza está meticulosamente firmada por Shepard y Ernesto, lo que demuestra su compromiso personal con la causa que representa. Sus dimensiones de 18x24 pulgadas la convierten en una pieza llamativa, asegurando que el mensaje se vea y se sienta. Inspirada en un póster de hace una década titulado "Somos Humanos", esta versión moderna enfatiza la importancia del voto y la urgente necesidad de frenar el auge del fascismo. El comentario de Ernesto ilustra aún más el motivo principal de esta colaboración, revelando el objetivo más amplio de difundir el mensaje por todo el país mediante carteles y pegatinas. Atractiva, evocadora y siempre relevante, la obra "¡Vota! Alto al Fascismo" fusiona a la perfección el arte y el activismo. A medida que el arte pop y el arte urbano evolucionan, estas piezas siguen siendo un testimonio de su profundo impacto en la sociedad, instando a los espectadores a actuar y formar parte de un movimiento más amplio.

    $384.00

  • Fragile Cargo AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía «Carga Frágil AP» de Shepard Fairey - OBEY

    Fragile Cargo AP Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY Prueba de Artista Serigrafía impresa a mano en papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2022 Firmada y marcada AP Edición limitada original Tamaño de la obra: 18x24 Impresión serigráfica de rostro de elefante y mujer con influencia de billete de avión vintage estilizado. Este póster de OBEY Fragile Cargo es una fusión de varias inspiraciones. El elefante y mi esposa Amanda meditando se relacionan con la filosofía budista de que los humanos somos parte de la naturaleza, no superiores a ella, y debemos vivir en armonía con ella. La frase "Rise Above" alude a la trascendencia, pero también es una de mis canciones favoritas de Black Flag. Los elementos gráficos también hacen referencia a la estética de las etiquetas y billetes de viaje, que presentan una dicotomía: viajar es fantástico para ampliar la perspectiva cultural, pero tiene un gran impacto ambiental. El karma nos invita a considerar los beneficios y las consecuencias de nuestros actos. Todas mis impresiones están hechas en papel reciclado o sostenible. Una parte de los beneficios de esta impresión se destinará a Greenpeace para apoyar su labor en la mejora de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. -Shepard Fairey. La serigrafía "Fragile Cargo AP" del renombrado artista Shepard Fairey, que explora el arte pop y el arte urbano, es un testimonio de la dinámica confluencia entre arte, filosofía y conciencia ambiental. Realizada y elaborada meticulosamente a mano sobre papel de bellas artes, esta prueba de artista de edición limitada de 2022 manifiesta una intrincada fusión de fuentes de inspiración. La composición, con sus impactantes imágenes de un elefante yuxtapuestas al rostro sereno de la esposa de Fairey, Amanda, se inspira profundamente en la filosofía budista. La obra subraya la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza, enfatizando la creencia de que los humanos no dominan la naturaleza, sino que son inherentemente parte de ella. Esta compleja mezcla de expresión artística con reflexiones filosóficas es un sello distintivo del trabajo de Fairey. El término "Rise Above" (Elevarse por encima de todo), integrado en la obra, cumple una doble función. Si bien simboliza la trascendencia y se alinea con los fundamentos filosóficos más amplios de la obra, también es un homenaje a una de las canciones favoritas de Fairey de Black Flag, una banda clásica del punk rock estadounidense. A su vez, los elementos de diseño, que recuerdan a las etiquetas de viaje y a los billetes de avión antiguos, invitan a reflexionar sobre las complejidades de los viajes modernos. El atractivo de viajar, que ofrece una perspectiva cultural enriquecida, se contrapone a su impacto ambiental, en concreto a la huella de carbono asociada. Haciéndose eco de esta conciencia ecológica, Fairey se asegura de que todas sus impresiones se produzcan en papel reciclado o de origen sostenible. Además, una parte de los beneficios de la venta de "Fragile Cargo AP" se destina a Greenpeace, lo que subraya el compromiso de Fairey con el apoyo a las causas ambientales y la lucha contra los graves desafíos del cambio climático. A través de esta obra, Shepard Fairey teje un intrincado tapiz de esplendor visual, profundidad filosófica y defensa del medio ambiente, reafirmando su posición como figura clave del arte pop y urbano.

    $840.00

  • The Pride Heart Archival Print by Jenna Morello

    Jenna Morello La impresión de archivo Pride Heart de Jenna Morello

    La obra "El Corazón del Orgullo" es una impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada de 290 g/m² con bordes irregulares, de la artista Jenna Morello, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, impresa con pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares, 2022. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «El Corazón del Orgullo» de Jenna Morello es una cautivadora impresión artística de pigmentos de archivo que captura la esencia del arte urbano contemporáneo con una sensibilidad pop. Encarnando el vibrante espíritu del grafiti, esta edición limitada de Morello es una pieza impactante, llena de color y profundidad emocional. Limitada a una serie de 50 ejemplares firmados y numerados, la obra aporta exclusividad y un toque personal a cada pieza, que mide 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pulgadas). La firma de la artista no solo autentica cada impresión, sino que también marca la conexión directa entre creadora y coleccionista. El papel Moab Entrada de 290 g/m², elegido por Morello como soporte, es reconocido por su durabilidad y capacidad para retener colores intensos, lo que garantiza la perdurabilidad de los vívidos tonos de «El Corazón del Orgullo». Los bordes deshilachados a mano le confieren un elemento artesanal único, alejándose de la precisión mecánica que suele asociarse a la impresión. Esta técnica añade un toque orgánico, sugiriendo una energía urbana y cruda, propia del arte urbano. La obra es una metáfora visual de la pasión y la diversidad, representada por un corazón compuesto de rosas multicolores que gotean en una cascada de tonalidades. Una flecha, símbolo tradicional de las pruebas y tribulaciones del amor, atraviesa el corazón, contrastando los colores brillantes con su paleta monocromática. Esta yuxtaposición evoca la habilidad de Morello para fusionar la iconografía clásica con un toque moderno, sello distintivo de su visión artística. «El Corazón del Orgullo» de Jenna Morello es un testimonio del atractivo perdurable del arte urbano y su capacidad para transmitir mensajes profundos a través de la expresión pública. Esta pieza encapsula una declaración audaz dentro del arte pop y el grafiti, invitando a la reflexión sobre temas como el amor, la diversidad y la resiliencia. Es una pieza preciada para coleccionistas y admiradores de esta forma de arte única.

    $218.00

  • Save Me Art Toy Figure by Rip N Dip

    Rip N Dip Figura de juguete Save Me Art de Rip N Dip

    Obra de arte en vinilo de edición limitada "Save Me" del artista callejero de graffiti y artista pop moderno Rip N Dip. Figura de vinilo personalizada de edición limitada «Salva el mundo» (21 cm x 17 cm). Solo se fabricaron 1000 unidades. Una parte de las ganancias se donará a la Fundación Surfrider.

    $330.00

  • Universal Dignity Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Universal Dignity de Shepard Fairey- OBEY

    Dignidad Universal, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero único. Artista de arte pop OBEY. Edición limitada firmada de 2022. 45,7 cm x 61 cm. Edición de 600 ejemplares. 3 de junio de 2022. La obra «Dignidad Universal» busca promover la paz, la igualdad y la humanidad. Me gustaría que se partiera de la premisa fundamental de que TODAS las personas merecen respeto y dignidad humana. Esto se aplica al significado universal de dignidad: ser valorado y respetado por lo que uno es, en lo que cree y cómo vive su vida. Me considero un ciudadano del mundo y, si bien creo que las naciones cumplen una función estructural, todas las personas deberían ser iguales y la vida de cada persona tiene el mismo valor, independientemente de dónde viva. - Shepard Fairey

    $561.00

  • Occupy Protester AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía de la protesta "Occupy" de Shepard Fairey - OBEY

    Occupy Protester AP Serigrafía de edición limitada de 2 colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey, rara obra de arte callejero OBEY Pop Artwork Artist. Prueba de artista (PA) 2012. Firmada y numerada. Manifestante de Occupy, 2012. Serigrafía a color sobre papel crema moteado. 61 x 45,7 cm (hoja). PA (aparte de una edición de 450). Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior. Publicada por Obey Giant, Los Ángeles. Occupy Wall Street. 'Occupy Protester' de Shepard Fairey: Un faro del arte pop callejero y el activismo «Occupy Protester» de Shepard Fairey es una conmovedora representación de la participación del artista en el movimiento Occupy Wall Street y su continua influencia en el arte pop urbano y el grafiti. Esta serigrafía de 2012, realizada a color sobre papel crema moteado, es una prueba de artista (AP) que se separó de la edición principal de 450 ejemplares, lo que aumenta su rareza y su atractivo entre coleccionistas y aficionados del género. Con unas dimensiones de 61 x 46 cm, la obra es significativa no solo por su mérito artístico, sino también por su contundente mensaje político. «Occupy Protester» muestra una figura envuelta en una bufanda, con solo los ojos visibles, sobre un fondo de llamativas rayas rojas y negras. Esta imagen impactante y cargada de emoción refleja la intensidad y la urgencia del movimiento Occupy. El número «99%», que aparece prominentemente en la obra, evoca el mensaje del movimiento, que protestaba contra la desigualdad económica y el poder desproporcionado del 1% más rico de la población. La elección de Fairey del papel moteado añade un toque orgánico a la obra, sugiriendo la naturaleza popular de las protestas. Impacto cultural y político de la obra de Fairey Shepard Fairey ha sido durante mucho tiempo un artista que utiliza su obra para comentar sobre temas sociales y políticos. «Occupy Protester» continúa esta tradición, encarnando el espíritu de resistencia y el llamado al cambio que definieron principios de la década de 2010. Publicada por Obey Giant, Los Ángeles, la impresión funciona como un documento histórico de la época, encapsulando los sentimientos y emociones generalizados entre los participantes del movimiento Occupy Wall Street. La capacidad de Fairey para comunicar mensajes poderosos a través de su arte ha consolidado su posición como una figura clave en el movimiento del arte pop urbano. El legado de «Occupy Protester» se extiende más allá de su lanzamiento inicial. Como obra de arte pop urbano, ha sido fundamental para demostrar el potencial del arte para influir en el discurso público y actuar como catalizador del cambio social. La firma y la numeración del artista en el borde inferior de la impresión sirven como recordatorio del compromiso personal y la voz del artista detrás de la obra. Es una prueba de la dedicación de Fairey a su oficio y de su apoyo inquebrantable a los movimientos que buscan desafiar el statu quo. El legado del «manifestante de Occupy» en el arte callejero La obra «Occupy Protester» de Shepard Fairey es más que una simple pieza de arte; simboliza un momento crucial en la historia contemporánea. Representa la sinergia entre el arte y el activismo, y cómo el arte pop urbano puede trascender los lienzos tradicionales para integrarse en la conciencia colectiva. Como serigrafía de AP, ocupa un lugar especial en la historia del arte urbano, pues marca el momento en que el arte y el artista salieron de las sombras para entrar en la arena del activismo político. La impresión sigue siendo una poderosa obra de comunicación visual, que refleja el espíritu de un movimiento que buscaba redefinir el poder y el privilegio en el mundo moderno.

    $917.00

  • Damn Them All Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Malditos sean todos Giclee Print por Jamie Reid

    ¡Malditos sean todos! Impresión giclée de edición limitada en papel Hahnemühle Bamboo de 290 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Jamie Reid. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada (2019). Tamaño de la obra: 24,1 x 27,6 cm. «Damn Them All» de Jamie Reid es una obra maestra evocadora que plasma vívidamente la esencia de la cultura pop, el grafiti y el arte urbano. Creada en 2019, esta obra es testimonio de la perdurable influencia de Reid en el ámbito del arte contemporáneo, ofreciendo una cautivadora mezcla de colores vibrantes, intrincados elementos de collage y un incisivo comentario sociopolítico. La obra se presenta como una edición limitada de impresión giclée, con tan solo 300 ejemplares, cada uno impreso impecablemente en papel Hahnemühle de bambú de 290 g/m² de primera calidad. Esta meticulosa elección del soporte no solo garantiza la durabilidad de la obra, sino que también acentúa sus vibrantes detalles. Cada pieza está firmada y numerada a mano por Reid, lo que convierte a cada impresión en una pieza de coleccionista única. Indagar en la historia de la obra proporciona un contexto fascinante. La pieza se inspira en un collage original que Reid creó para una publicación de la revista The Guardian, que exploraba en profundidad los temas del republicanismo. Además, la icónica imagen conecta con los aficionados al punk, ya que se utilizó para la portada de "God Save the Queen" de The Sex Pistols (1977), una canción que sacudió los cimientos del establishment británico. Cada detalle, desde la ingeniosa yuxtaposición de símbolos culturales hasta los matices rebeldes, encapsula el espíritu de una época en la que el arte y la música buscaban desafiar las normas sociales. Con unas dimensiones de 61,3 x 70 cm, "Damn Them All" no es solo un deleite visual, sino una declaración histórica que ejemplifica la inigualable habilidad de Jamie Reid para entrelazar el arte con el discurso cultural y político. Edición limitada de 300 ejemplares, impresa en papel Hahnemühle de bambú de 290 g/m², firmada y numerada. La imagen de la obra se utilizó para la portada del álbum «God Save the Queen» de The Sex Pistols en 1977. «Damn Them All» es una impresión giclée de edición limitada de Jamie Reid. Se basa en un collage original creado para una revista publicada por The Guardian con un reportaje principal sobre el republicanismo. Esta pieza, perteneciente a una edición limitada de 300 ejemplares impresos en papel Hahnemühle de bambú de 290 g/m², está firmada y numerada por el artista. 61,3 x 70 cm (24,1 x 27,6 pulgadas).

    $820.00

  • Fidel Red Serigraph Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Serigrafía Fidel Roja de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Fidel - Edición limitada roja. Serigrafía tricolor barnizada a mano sobre papel Coventry Rag de 320 g/m² con bordes irregulares, por Ernesto Yerena, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2009. Obra de arte con bordes deshilachados y barnizada a mano. Tamaño: 31,25 x 22,25 pulgadas. «Fidel» (Rojo) es un testimonio del profundo talento y la destreza artística de Ernesto Yerena, una figura destacada en el mundo del arte pop moderno, el arte urbano y el grafiti. Esta obra, magistralmente creada en 2009, es una serigrafía de edición limitada, lo que significa que cada trazo y matiz de color se imprimió manualmente sobre papel Coventry Rag de 320 g/m². La elección de este soporte es significativa, ya que el Coventry Rag es apreciado por su tacto lujoso y su durabilidad superior, lo que garantiza que la viveza de la creación de Yerena se mantenga intacta con el paso del tiempo. La serigrafía «Fidel» (Verde) es una explosión de tres colores distintos, combinados de tal manera que demuestran la singular capacidad de Yerena para transmitir profundidad y emoción a través de paletas de colores minimalistas. Esta serigrafía también cuenta con bordes deshilachados a mano, un detalle intrincado que añade un elemento de autenticidad a la pieza. Las dimensiones del papel alcanzan un impresionante tamaño de 79,4 x 56,5 cm, mientras que la obra en sí ocupa un espacio de 68,6 x 46,4 cm, ofreciendo un amplio margen para que la visión del artista se despliegue. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Yerena, lo que garantiza su exclusividad, ya que solo existen 100 ejemplares. Lo que eleva aún más la importancia de "Fidel" (Verde) es la maestría empleada en su producción. La obra cobró vida en 2009 gracias a Modern Multiples, un prestigioso taller de impresión conocido por su trabajo de alta calidad. Bajo la atenta mirada de Richard Duardo, reconocido artista y maestro impresor, el proceso aseguró que la visión de Yerena se plasmara fielmente en el papel. Esta meticulosa supervisión y colaboración reflejan la fusión de pasión, precisión y visión artística que caracteriza al arte pop y urbano moderno. Con "Fidel" (Rojo), Ernesto Yerena ha dejado, sin duda, una huella imborrable en la historia del arte contemporáneo.

    $751.00

Government & Politics Street Pop Art & Graffiti Artwork

Comentario artístico sobre el gobierno y la política en el arte pop callejero

El arte pop callejero y el grafiti han servido durante mucho tiempo como lenguaje visual para el discurso político y la crítica social. Su naturaleza inherentemente pública y accesible los convierte en poderosas herramientas para que los artistas expresen sus opiniones sobre el gobierno y la política. Ya sea plasmadas en las paredes de la ciudad o exhibidas en galerías, estas obras suelen reflejar la perspectiva de los artistas sobre el clima político, los problemas sociales y las dinámicas de poder. La relación entre el gobierno, la política y el arte pop callejero es simbiótica. Por un lado, esta forma de arte a menudo prospera al margen del escrutinio oficial, y su rebeldía responde a la percepción de extralimitación o tendencias autoritarias. Por otro lado, puede servir como un medio autorizado para la comunicación política, especialmente en sociedades más liberales que adoptan el arte público como una forma de participación ciudadana. Los artistas utilizan esta plataforma para generar debate, desafiar a la autoridad e inspirar la acción política, a veces con un riesgo personal considerable.

El impacto del arte callejero en la expresión política

La capacidad del arte callejero para llegar a un público amplio fuera de los espacios artísticos tradicionales lo convierte en un medio increíblemente eficaz de expresión política. Los murales e instalaciones a menudo se convierten en hitos locales, atrayendo la atención sobre los problemas que representan e integrando el discurso político en la vida cotidiana. Las estrategias visuales empleadas por los artistas callejeros —como la parodia, la sátira y el simbolismo— pueden destilar mensajes políticos complejos en imágenes impactantes que conectan con el espectador a un nivel intuitivo. La influencia política del arte pop callejero y el grafiti se observa en su uso por movimientos que buscan democratizar el espacio público y desafiar las narrativas dominantes. La agilidad de esta forma de arte para adaptarse al cambiante panorama político le permite abordar preocupaciones inmediatas y reaccionar a los acontecimientos actuales con mayor rapidez que las formas tradicionales de comentario político. Su impacto se magnifica con la llegada de las redes sociales, donde las imágenes de arte callejero político pueden viralizarse, alcanzando audiencias internacionales y convirtiéndose en símbolos de resistencia y solidaridad.

El arte pop callejero como crónica del cambio político

A lo largo de las décadas, el arte pop callejero ha documentado los altibajos del cambio político, desde los movimientos de protesta de los años sesenta hasta la actualidad. A menudo ofrece instantáneas históricas del sentir popular en épocas de convulsión política. En sociedades que atraviesan transformaciones rápidas o conflictos, el arte callejero puede documentar las aspiraciones y frustraciones de la población, sirviendo frecuentemente como barómetro de la tensión social. Esta forma de arte también plantea interrogantes sobre la propiedad y el uso del espacio público. Al trasladar el arte del ámbito privado al comunitario, los artistas callejeros cuestionan la idea de que el gobierno y las autoridades tienen el control absoluto sobre las expresiones visuales y culturales en los espacios públicos. Este acto de reapropiación del espacio es una declaración política que afirma el derecho a la libertad de expresión y a la participación en el diálogo cívico.
En resumen, el arte pop urbano y el grafiti ocupan un lugar singular en la intersección del arte, la política y el debate público. Al interactuar directamente con la comunidad y utilizar los espacios públicos como lienzos, estas expresiones artísticas democratizan el acceso a la expresión política y empoderan a individuos y movimientos para comunicar sus mensajes con fuerza y ​​elocuencia. A medida que los gobiernos y la política evolucionan, también lo hará el arte que los refleja y, a menudo, los cuestiona, manteniendo su papel como una voz esencial en el diálogo constante sobre el poder, las políticas y la ciudadanía.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta