Productos

1877 productos

  • Taste of Mexico 2014 Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Taste of Mexico 2014 Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Sabor de México 2014 Edición Limitada Impresión Serigráfica de 3 Colores Tirada a Mano sobre Papel de Bellas Artes por Ernesto Yerena Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. 2014 Edición limitada de 100 ejemplares , firmada y numerada. Obra de arte de 18x24 pulgadas. Impresión artística del evento Taste of Mexico Food Festival en Los Ángeles, CA 2014.

    $323.00

  • Taste the Rainbow Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Impresión de archivo «Saborea el arcoíris» de Luke Chueh

    Impresión de archivo "Saborea el arcoíris" de Luke Chueh. Edición limitada en papel Moab Entrada Fine Art. Arte moderno de artista callejero de grafiti pop. Impresión firmada y numerada de 2024. Edición limitada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 17 x 14 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Explorando el espectro: "Prueba el arcoíris" de Luke Chueh «Taste the Rainbow» de Luke Chueh destaca como una vibrante declaración dentro del arte moderno, fusionando a la perfección la estética del grafiti pop y el arte urbano. Esta impresión de archivo, lanzada en 2024, forma parte de una serie de edición limitada que refleja la visión única de Chueh sobre la cultura contemporánea. Con solo 100 copias firmadas y numeradas disponibles, cada una impresa en papel Moab Entrada de alta calidad, los coleccionistas y entusiastas tienen a su disposición una pieza exclusiva que combina la expresividad del arte con el atractivo crudo del arte urbano. Capturando la emoción en papel artístico Moab Entrada La elección del papel Moab Entrada para "Taste the Rainbow" subraya el compromiso de Luke Chueh con la calidad y la durabilidad. Este papel de algodón es conocido por su capacidad para presentar detalles nítidos y colores vibrantes, lo que garantiza que cada impresión de 17x14 pulgadas capture todo el espectro de la visión artística de Chueh. El pigmento de archivo utilizado en la impresión asegura que los tonos vivos y los matices perduren, permitiendo que la obra se aprecie durante generaciones. La narrativa artística de Luke Chueh En «Saborea el Arcoíris», el icónico personaje de Chueh se representa en un momento de explosión de color, un espectro que irrumpe en una mezcla de tonalidades que simbolizan diversidad, vitalidad y alegría. La imagen, cargada de profundidad emocional, invita a los espectadores a conectar con los temas universales de la liberación, la transformación y la diversidad de la experiencia humana. Esta obra conecta con la esencia narrativa del arte pop urbano, llevando el poder de la narración al primer plano de la cultura visual. La integración de elementos del arte pop con la sensibilidad del arte urbano por parte de Chueh crea un lenguaje visual accesible y profundo a la vez. «Saborea el Arcoíris» simboliza el movimiento moderno del grafiti pop, donde se difuminan las fronteras entre la espontaneidad del arte urbano y la estética refinada del arte pop, dando lugar a una nueva ola de expresión artística. La edición limitada de «Saborea el Arcoíris», impresa en papel de archivo, es un vibrante ejemplo del trabajo de Luke Chueh. La obra encapsula un momento de pura expresión, canalizando la resonancia emocional del color dentro de un marco que desafía las interpretaciones convencionales tanto del arte urbano como de las bellas artes. Con esta pieza, Chueh continúa desafiando y redefiniendo lo que significa ser un artista pop urbano en el panorama artístico actual.

    $333.00

  • Tattoo Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Impresión de archivo de tatuajes de Luke Chueh

    Impresiones de tatuajes de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Moab Fine Art de 290 g/m² por Luke Chueh, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. El estilo artístico único de Luke Chueh Las impresiones de pigmento de archivo "Tattoo" de Luke Chueh, realizadas sobre papel Moab de 290 g/m² para bellas artes, representan una cautivadora fusión de estilo urbano y disciplina artística convencional, un elemento distintivo del arte pop urbano y el grafiti. Chueh, artista callejero conocido por su enfoque único del arte pop moderno, presenta una colección de 2020, limitada en número pero de gran relevancia cultural, con una edición firmada y numerada de 100 piezas de 30,5 x 30,5 cm cada una. Las impresiones transmiten una narrativa ingeniosa y profunda a la vez, plasmada en ilustraciones que evocan tatuajes y que adornan el rostro de un oso, personaje recurrente en la obra de Chueh. El oso, etiquetado como "NO ES UN OSO", constituye una paradoja en sí mismo, cuestionando la identidad y la percepción del sujeto. Esta transgresión es característica del trabajo de Chueh, donde se entrelazan los límites del arte y el subconsciente. Cada símbolo tatuado en el rostro del oso en "Tattoo" tiene su peso en la iconografía cultural, desde la simple cuchara y el tenedor hasta referencias más complejas como "LUKE WAS HERE". Estos iconos son más que mera decoración; cuentan una historia, como los tatuajes reales, trazando una narrativa de experiencias, creencias y el viaje personal del artista. Coleccionabilidad de las láminas de edición limitada de Chueh La elección de Chueh del papel Moab para bellas artes en estas impresiones subraya la calidad superior y la perdurabilidad de su obra. El papel de 290 g/m² atestigua la presencia física de la obra, otorgándole una cualidad táctil que enriquece la experiencia visual. Las tintas pigmentadas de archivo garantizan que cada impresión conserve su viveza y resistencia a la decoloración que suele afectar a materiales de menor calidad. «Tattoo» destaca como un magnífico ejemplo de cómo el arte pop moderno puede adoptar elementos de la cultura urbana manteniendo un alto nivel de integridad artística. La obra de Luke Chueh nos recuerda que el espíritu del grafiti puede florecer en una galería, trasladando la energía cruda y vibrante de las calles a un entorno más selecto. El valor coleccionable de «Tattoo» es indiscutible. Con solo 100 piezas, cada una firmada y numerada por Chueh, representan una oportunidad exclusiva para coleccionistas y entusiastas de poseer una pieza de la historia del arte pop moderno. El hecho de que las láminas estén firmadas a mano añade un toque personal que conecta directamente al coleccionista con el artista, realzando la intimidad de la obra. «Tattoo», de Luke Chueh, es un hito creativo que fusiona la accesibilidad del arte urbano con el atractivo masivo del arte pop, invitando al espectador a mirar más allá de la superficie para descubrir la profundidad narrativa de cada símbolo. Es un testimonio de la perdurabilidad del arte pop urbano y del grafiti, así como de su capacidad para reinventarse constantemente dentro del panorama artístico contemporáneo.

    $244.00

  • Tech Resin AP Artist Proof Art Toy Sket One x SipLean

    Sket-One Resina tecnológica AP

    Escultura de juguete de arte coleccionable de edición limitada de resina Tech Resin AP Artist Proof, obra de arte del artista pop moderno Sket One x SipLean. Prueba de artista AP 2022. Edición limitada de 5 ejemplares. Nueva en caja. Firmada y marcada. Tamaño de la obra: 5 x 8,5 pulgadas. Figura de resina Siplean x Sket One Tech. Solo 5 unidades disponibles. La figura incluye una taza extraíble, brazos articulados y viene en un ataúd de cartón. Incluye una mini botella de Sprite de resina y un llavero acrílico de Siplean. Edición limitada a 5 piezas firmadas y numeradas. -Sket One

    $757.00

  • Techno Standpipe Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Techno Standpipe Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    La pintura "Techno Standpipe Original Street Sign Sign Painting" de RD-357 Real Deal Spray Paint Mixed Media es uno de los tipos de obras de arte que se pueden encontrar en el letrero de aviso de la tubería de agua del FDNY de la ciudad de Nueva York, una obra de arte callejera de estilo grafiti pop. Obra de arte original pintada con aerosol, firmada en 2014, sobre un letrero de calle urbano de metal reciclado de bomberos de Nueva York, tamaño 13x18, futurista, de ciencia ficción, mujer robot cyborg con armas y brazo de reemplazo de arma futurista—Etiqueta RD en rojo óxido. El Techno Standpipe de RD-357: Una metáfora del futurismo en el arte callejero La pintura original de RD-357, también conocido como Real Deal, titulada "Techno Standpipe street sign" (señal de la tubería vertical), es una impactante obra de arte urbano pop que fusiona a la perfección tecnología y crudeza urbana. Creada en 2014, esta obra reinterpreta una señal de aviso de la tubería vertical del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York como telón de fondo para una narrativa distópica. La pieza, firmada por RD-357, presenta a una mujer cyborg futurista de ciencia ficción armada con armamento avanzado, transmitiendo poderosos temas de transformación y la intersección entre la humanidad y la tecnología. Simbolismo y significado en la obra de arte de RD-357 En «Techno Standpipe», la mujer cíborg simboliza la relación en constante evolución entre humanos y máquinas. Su brazo robótico, representado con meticuloso detalle, sugiere una mejora y quizás la pérdida de elementos humanos, un tema que resuena profundamente en una era donde la tecnología interactúa cada vez más con todos los aspectos de la vida. La elección de una señal de tubería vertical, emblema de seguridad y regulación, contrasta con el espíritu indómito y anárquico de la cíborg, creando una paradoja visual que invita al espectador a reflexionar sobre las implicaciones del avance tecnológico. La etiqueta RD en rojo óxido sirve como firma del artista y se integra a la estética de la obra, evocando el óxido y la decadencia que suelen acompañar a la infraestructura urbana. Esta obra, de 33 x 46 cm, utiliza pintura en aerosol para dar vida a las texturas y tonalidades del metal y la piel, tendiendo un puente entre lo industrial y lo orgánico. Técnica y visión artística del RD-357 La ejecución de «Techno Standpipe» por parte de RD-357 demuestra un dominio magistral de la técnica mixta, combinando la superficie plana y austera de un letrero metálico con la profundidad y el dinamismo de la pintura en aerosol. La artista emplea sombreado, contorno y contrastes de color para dotar a la figura ciborg de una apariencia tridimensional, proyectándola más allá de la planitud del letrero hacia el espacio del espectador. Las sombras y las luces crean una sensación de movimiento, sugiriendo acción y energía, símbolos de la naturaleza dinámica del arte pop urbano. El crudo realismo de la obra, acentuado por el desgaste del propio letrero, refleja la influencia del entorno urbano en RD-357. El uso de un letrero de calle real le da un nuevo uso al objeto encontrado y contextualiza la obra dentro del paisaje urbano vivo y dinámico. Esta pieza se convierte así en un diálogo entre la artista, el medio y el paisaje urbano en constante transformación. La resonancia cultural de 'Techno Standpipe' Como obra de arte pop urbano y grafiti, «Techno Standpipe» lleva consigo el pulso de la cultura contemporánea, donde la preocupación por la invasión de la tecnología en la esfera humana es constante. RD-357 captura este espíritu de la época, presentando una visión de futuro que es a la vez una advertencia y una maravilla. La obra invita a la introspección del espectador, instándolo a contemplar el rumbo que está tomando la sociedad. RD-357, cuyo nombre real y país de origen permanecen anónimos, mantiene la tradición de los artistas callejeros que operan bajo seudónimos, preservando el misterio y la crudeza propios del género. «Techno Standpipe» es una declaración audaz dentro de la obra de RD-357, una pieza única que encarna el poder transformador y provocador del arte pop urbano y el grafiti. Es un manifiesto visual de la época, un grito metálico desde el corazón de la ciudad que resuena con las complejidades de la existencia moderna.

    $676.00

  • Teleport To Mars Original Graphite Pencil Drawing by Ana Bagayan

    Ana Bagayan Dibujo a lápiz de grafito original de Teleport to Mars de Ana Bagayan

    Teletransportarse a Marte. Dibujo original a lápiz de grafito sobre papel de bellas artes de la artista callejera de graffiti y arte pop moderno Ana Bagayan. Dibujo original de 2014, firmado al dorso, 4,25 x 6,5 pulgadas

    $470.00

  • Tender Forever 1986 Silkscreen Print by Faile

    Faile SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $1,725.00

  • Tenochtitlan Hot Foil Silkscreen Print by Saner

    Saner Serigrafía Tenochtitlan Hot Foil de Saner

    Tenochtitlan - Edición limitada con estampado en caliente a dos colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT, por Saner Rare Street Art, famoso artista de arte pop. Impresión de 2022 firmada a dos colores con estampado en caliente sobre papel artístico Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 pt. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 25 ejemplares.

    $631.00

  • Tenochtitlan Letterpress Print by Saner

    Saner Impresión tipográfica Tenochtitlán de Saner

    Edición limitada de Tenochtitlan, impresión tipográfica manual de 3 colores sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 PT por Saner, artista famoso del arte pop y el graffiti. Impresión tipográfica a tres colores firmada en 2022 sobre papel artístico Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022.

    $256.00

  • Tequila Carousel Silkscreen Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey Serigrafía de carrusel de tequila de Dave Kinsey

    Tequila Carousel Edición Limitada Impresión Serigráfica de 5 Colores Tirada a Mano sobre Papel de Algodón 100% de Archivo por Dave Kinsey Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno.

    $217.00

  • Terraformer Archival Print by Doze Green

    Doze Green Impresión de archivo Terraformer de Doze Green

    Impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo Terraformer en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista Doze Green X MARS-1, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. 2016 Doze Green X MARS-1 Terraformer, 2016. Impresión de pigmentos de archivo a color sobre papel Fine Art. 45,7 x 61 cm (hoja). Edición 45/200. Firmada y numerada a lápiz en el borde inferior. Desgaste en el borde inferior izquierdo, probablemente inherente al proceso de producción de la obra.

    $352.00

  • Terry Hall Tribute Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Homenaje a Terry Hall. Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY

    Serigrafía en homenaje a Terry Hall de Shepard Fairey - OBEY. Impresión manual a un color sobre papel artístico Speckletone blanco puro. Edición limitada. Obra de arte de Obey, artista de la cultura pop. Edición limitada de 325 ejemplares, firmada y numerada, 2023. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Impresión serigráfica. Terry Hall, cantante de The Specials, una de mis bandas favoritas, falleció de cáncer de páncreas hace poco menos de un año. El sábado pasado, Musack le rindió un increíble homenaje con un cartel impresionante, que incluía a Horace Panter y Lynval Golding de The Specials, Jane Wiedlin de The Go-Go's, Fishbone, No Doubt (excepto Gwen), Tom Morello, Tim Armstrong y Jesse Michaels de Operation Ivy, Donita Sparks de L7, ¡y muchos más! Me enamoré de The Specials en el verano de 1989, más o menos cuando empecé a escuchar a Operation Ivy y Fishbone, así que ver a miembros de todas esas bandas celebrando a Terry fue increíble. También pude diseñar el cartel del evento basándome en una preciosa foto de Chalkie Davies. Hay dos versiones: una con el cartel del evento y otra más sencilla en homenaje a Terry. La versión en blanco y negro tiene una tirada de 325 ejemplares, mientras que la versión con el cartel es más limitada (edición de 325 ejemplares). 300) porque se vendieron muchas en el evento, y todos los beneficios se destinan a Musack, una excelente organización benéfica musical para niños. Personalmente, Terry pasó por mi estudio un par de veces y hablamos durante horas. Era amable, considerado y muy abierto sobre los altibajos de la vida. Hablamos de niños, salud mental, inseguridad, relaciones, los beneficios terapéuticos de la creatividad y muchos otros temas profundos. Era un alma gemela con la que pensé que sería amigo durante muchos años. Esta impresión se hizo con cariño… ¡gracias por la música, Terry! -Shepard Fairey- OBEY El mundo del arte urbano, la cultura pop y el grafiti ha visto surgir a innumerables figuras legendarias cuyo arte ha desafiado y transformado percepciones. Una de estas luminarias es Shepard Fairey, el renombrado artista detrás de la campaña OBEY, quien ha fusionado activismo y arte en sus obras. Un homenaje notable de Fairey es la serigrafía dedicada a Terry Hall, el icónico vocalista de The Specials. La influencia de Terry Hall en el mundo de la música fue significativa, y su trágico fallecimiento a causa de un cáncer de páncreas representó una enorme pérdida para la comunidad musical. Este sentimiento se hizo palpable cuando Musack organizó un impresionante tributo a Hall, con la presencia de figuras destacadas como Horace Panter, Lynval Golding, Jane Wiedlin, Fishbone, miembros de No Doubt y numerosos artistas eminentes. Este tributo no solo celebró el legado de Hall, sino que también subrayó el vínculo que unía a estos artistas, muchos de los cuales fueron influenciados por The Specials durante sus años de formación. La serigrafía creada por Fairey sirve como testimonio del impacto perdurable de Hall en él y en la comunidad musical en general. La obra, realizada a mano sobre papel de bellas artes, personifica la meticulosidad característica de las creaciones de Fairey. Limitada a una edición de 325 ejemplares, la representación monocromática de Hall se inspira en una conmovedora fotografía de Chalkie Davies. Una versión alternativa presenta la programación del evento, limitada a 300 ejemplares, de los cuales una parte importante se vendió durante el mismo. Los beneficios de esta versión se destinaron a Musack, una loable organización benéfica que busca empoderar a los niños a través de la música. La conexión de Fairey con Hall trascendió la mera admiración. Sus conversaciones, que profundizaron en temas como la salud mental, la creatividad y las complejidades de la vida, pusieron de manifiesto el profundo respeto y la comprensión mutua que compartían. El tributo del artista a Hall es más que una simple impresión; es un sentido homenaje a un alma gemela. A través de esta obra de arte, Fairey ofrece al mundo un vistazo a sus momentos compartidos, al tiempo que enfatiza la influencia imperecedera de Terry Hall en los ámbitos de la música y la cultura.

    $552.00

  • Tex Mex Calavera Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Serigrafía Tex Mex Calavera de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Tex Mex Calavera Edición Limitada Serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Ernesto Yerena Montejano Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada (2014). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Creó esta calavera en honor a la rica historia y cultura de los mexicoamericanos, también conocidos como chicanos en Texas, o como la mayoría prefiere llamarse: tejanos o tejanas. Como miembro de una familia norteña, Ernesto creció escuchando música norteña, la versión mexicana de la polka alemana. Siempre ha sido un gran aficionado a las polkas y, durante su estancia en Texas, comenzó a coleccionar discos de música tejana e investigó la cultura.

    $352.00

  • Texere Pink Silkscreen Print by Lefty Out There

    Lefty Out There SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $741.00

  • Thanks Break Dance Giclee Print by Jay Kaes

    Jay Kaes Gracias, lámina giclée de break dance de Jay Kaes

    Gracias por la impresión giclée de Break Dance de Jay Kaes Artwork, edición limitada impresa en papel de bellas artes, artista callejero pop y graffiti. 2023 Firmado al dorso y fechado. Edición limitada sin numerar. Impresión artística de regalo. Tamaño: 6x8 pulgadas.

    $53.00

  • That's Wall Folks! Sculpture by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier ¡Eso es gente de la pared! Escultura de Negación- Daniel Bombardier

    ¡Eso es Wall Folks! - Bienvenido a Wall. Impresión de pigmento de archivo sobre metal con base acrílica grabada. Obra de arte escultórica del artista callejero de graffiti, leyenda del pop moderno, Denial. Edición limitada de 100 ejemplares, 2020. Tamaño de la obra: 4x8 pulgadas. DENIAL es una artista canadiense cuya obra critica el consumismo y la condición humana. Aunque reside en Windsor, Ontario, DENIAL pasa gran parte del año viajando y exponiendo por Canadá y Estados Unidos, habiendo realizado exposiciones individuales en Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Toronto y Vancouver. En esencia, Denial satiriza la realidad que tanto él como nosotros vivimos, a través de algunos de los símbolos más emblemáticos de la cultura occidental. Utiliza productos culturales con la intención de denunciar el sistema que los originó. De este modo, los recontextualiza y los transforma de productos comerciales en su legado cultural.

    $385.00

  • Thats No Moon Archival Print by Max Dalton

    Max Dalton Impresión de archivo de Thats No Moon de Max Dalton

    That's No Moon, impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes del artista Max Dalton, leyenda del graffiti pop callejero. Edición numerada de 350 ejemplares, 2022. Tamaño: 18 x 24 pulgadas.

    $134.00

  • Thaw Archival Print by Josh Keyes

    Josh Keyes Impresión de archivo de deshielo de Josh Keyes

    Impresión artística de edición limitada Thaw Archival Pigment Fine Art sobre papel fotográfico ultrasuave de algodón del artista Josh Keyes. Edición limitada de 175 ejemplares, tamaño 20x14, firmada en 2017. Impresa en papel de archivo de alta calidad, prensada en caliente, firmada y numerada.

    $719.00

  • The Animal In Me Giclee Print by Edith Lebeau

    Edith Lebeau El animal en mí Lámina giclée de Edith Lebeau

    La obra de arte "El animal que hay en mí" es una impresión giclée de edición limitada en papel grueso de bellas artes de la artista de graffiti de la cultura pop Edith Lebeau.

    $217.00

  • The Art of Luke Chueh Bearing the Unbearable Art Book by Luke Chueh

    Luke Chueh El arte de Luke Chueh llevando el libro de arte insoportable de Luke Chueh

    El arte de Luke Chueh: Soportando lo insoportable. Libro de arte firmado, raro y de edición limitada con obras de arte pop moderno del artista callejero de graffiti Luke Chueh. Firmado. Este libro de tapa dura de gran formato (31,1 cm de alto x 22,9 cm de ancho) está impreso en papel artístico grueso. Titan Books, 2012. Tapa dura. Nuevo. 160 páginas. 31,8 x 24,1 x 2,5 cm. Título: El arte de Luke Chueh: Soportando lo insoportable. Autor: Luke Chueh / Gallery 1988 (Autor corporativo). Formato/encuadernación: Tapa dura. Estado: Nuevo. Cantidad disponible: 1. Encuadernación: Tapa dura. ISBN 10: 0857689274. ISBN 13: 9780857689276. Editorial: Titan Books. Lugar de publicación: Londres. Fecha de publicación: 2012. «Como un adorable caballo de Troya, la obra de Chueh es bonita por fuera, pero macabra por dentro», así describe Entertainment Weekly al artista afincado en Los Ángeles, Luke Chueh. Con una paleta de colores minimalista, personajes animales sencillos y una lista aparentemente interminable de situaciones funestas, Chueh ha cosechado elogios de culto y ha agotado las entradas para sus exposiciones, lo que convierte a su primer libro en uno de los más esperados.

    $99.00

  • The Artist Unconscious Mind Self-Portrait Print by Turf One Jean LaBourdette

    Turf One- Jean LaBourdette El inconsciente del artista. Autorretrato grabado por Turf One Jean LaBourdette.

    La mente inconsciente del artista (Autorretrato Impresión digital Ultrachrome Giclée de Turf One - Obra de arte de Jean LaBourdette Impresión de edición limitada en papel Photo Rag Hahnemühle Fine Art Graffiti Pop Artista callejero. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2010. Tamaño de la obra: 16 x 24 pulgadas. El inconsciente del artista: Un vistazo a la psique de Turf One «El inconsciente del artista (Autorretrato)» es una impresión giclée digital ultracromática de Jean LaBourdette, conocido en el mundo del arte como Turf One. Esta edición limitada, lanzada en 2010 con solo 50 copias firmadas y numeradas, es un ejemplo paradigmático de su incursión en el arte pop urbano y el grafiti. Con un tamaño de 40,6 x 61 cm (16 x 24 pulgadas), impresa en papel Photo Rag Hahnemühle, la obra es testimonio del compromiso de Turf One con la calidad y su respeto por el arte de la impresión artística. Simbolismo y técnica en la impresión giclée de Turf One La obra destaca por su complejidad simbólica y su meticuloso detalle, características comunes en la obra de Turf One. La elección de un chimpancé con fez contemplando una calavera humana evoca el tema clásico de la vanitas, aludiendo a la fugacidad de la vida y la búsqueda del conocimiento. Este motivo recurrente en la historia del arte, inmortalizado en "Los embajadores" de Holbein, cobra nueva vida y significado en la interpretación contemporánea de Turf One. El uso de la ultracromía, una técnica de impresión moderna conocida por su precisión cromática y durabilidad, tiende un puente entre los medios tradicionales de las bellas artes y la era digital. Este método permite capturar con gran fidelidad la profundidad y los matices de las pinturas originales de Turf One, logrando que las impresiones sean fieles a la visión del artista. Arte callejero e imágenes tradicionales en intersección La obra de Turf One a menudo fusiona la cruda realidad del arte callejero con la intrincada y simbólica naturaleza de la iconografía tradicional. «El inconsciente del artista» no es la excepción. Ofrece un comentario sobre el diálogo interno del artista y la intersección de los instintos animales con la búsqueda intelectual de la autoconciencia. Al yuxtaponer lo primitivo con lo iluminado, Turf One presenta un cuadro propicio para la interpretación y la reflexión. El fez, a menudo asociado con el misticismo y la filosofía orientales, sugiere una conexión entre la sabiduría y los aspectos primigenios de nuestra naturaleza. La pose casi humana del chimpancé y su mirada contemplativa evocan un sentimiento de afinidad con el reino animal, un sutil guiño a los aspectos evolutivos de la conciencia y el arte humanos. La influencia del arte pop callejero en la expresión de Turf One En «El inconsciente del artista», Turf One incorpora la inmediatez y la crudeza propias del arte pop urbano y el grafiti. El papel de bellas artes elegido para la impresión añade una cualidad táctil que evoca la textura de los muros que sirven de lienzo en el mundo del arte callejero. Incluso como impresión, la obra posee la fuerza y ​​la presencia de una pieza que podría adornar un paisaje urbano, llevando la naturaleza reflexiva de las bellas artes al espacio público. La visión de Turf One sobre el arte callejero no se centra en el vandalismo ni en la marcación de territorio, sino en una exploración más profunda de la identidad personal y colectiva. Su obra trasciende los límites típicos del arte callejero, desafiando a los espectadores a reflexionar sobre las profundas cuestiones de la existencia y el yo, manteniendo al mismo tiempo una conexión con las raíces urbanas de su medio. Coleccionabilidad e impacto de las ediciones limitadas de Turf One La exclusividad de "El inconsciente del artista" realza su valor como pieza de colección, convirtiendo cada lámina en una joya codiciada por coleccionistas y admiradores de la obra de Turf One. La escasez de las láminas garantiza que cada una se conserve como un preciado testimonio de la exploración del artista en las profundidades del inconsciente. Como muchas ediciones limitadas, esta obra es más que una simple representación del talento artístico de Turf One; es un vehículo para las ideas y los temas que impregnan su obra. La lámina es una manifestación física del diálogo entre el artista y el espectador, un diálogo que continúa evolucionando con cada contemplación. Reflexionando sobre el viaje artístico de Turf One «El inconsciente del artista (Autorretrato)» resume la trayectoria de Turf One a través del arte pop urbano y la impresión artística. La obra es un espejo que refleja la doble naturaleza del mundo del artista: un pie en el mundo crudo y expresivo del grafiti y el otro en el mundo contemplativo y reflexivo de las bellas artes. Esta pieza es un testimonio del poder perdurable del arte para transmitir ideas y emociones complejas, independientemente del medio. Como tal, es una obra significativa dentro de la trayectoria de Turf One, que encarna la esencia de su espíritu artístico y el potencial transformador del arte pop urbano.

    $380.00

  • The Astonishing Light Serigraph Print by Cryptik

    Cryptik Serigrafía «La asombrosa luz» de Cryptik

    La asombrosa serigrafía de luz dividida, impresión de fuente de Cryptik, edición limitada, obra de arte impresa a mano en papel de algodón de bellas artes, graffiti callejero moderno, artista pop. 2023. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Tinta fluorescente reactiva a los rayos UV. Tipografía: Fragmento dividido. Texto críptico. Abstracción. La obra de Cryptik, "The Astonishing Light Serigraph Split Fountain Print", es un testimonio de la naturaleza cambiante del arte callejero y el grafiti, dejando una huella indeleble en el arte pop. Desde la distancia, la obra palpita con tonalidades vibrantes, y a medida que uno se acerca, las intrincadas abstracciones tipográficas cobran vida, creando una danza de tinta fluorescente reactiva a la luz ultravioleta sobre el lienzo. La meticulosa artesanía se evidencia en la técnica de impresión manual utilizada sobre papel Cotton Rag Fine Art Paper, revelando la profundidad y las capas características del estilo inconfundible de Cryptik. Esta obra maestra de edición limitada, firmada y numerada, se limita a tan solo 100 copias, lo que enfatiza su exclusividad en el arte contemporáneo. Con un tamaño de 18x24 pulgadas, es lo suficientemente grande como para cautivar a los espectadores, pero a la vez lo suficientemente íntima como para sumergirlos en el laberinto de texto críptico que define esta pieza. Esta obra no solo se ilumina bajo la luz natural; Cobra vida bajo la radiación ultravioleta, revelando sus fascinantes propiedades fluorescentes. Como artista pop de graffiti urbano contemporáneo, Cryptik ha desafiado constantemente los límites del arte, y "La Luz Asombrosa" no es la excepción. Se erige como un puente entre la estética de las antiguas escrituras y el graffiti moderno, invitando a los espectadores a descifrar sus significados ocultos. Si bien el arte pop suele recurrir a imágenes familiares, el arte urbano y el graffiti introducen un elemento de energía cruda y urbana, y Cryptik fusiona magistralmente estos géneros en esta serigrafía. Esta obra no solo refleja el estado del arte contemporáneo; lo desafía y lo redefine, instando a los amantes del arte a profundizar en la intrincada interacción de texto, color y forma.

    $849.00

  • The Bat White Silkscreen Print by Marie Bergeron

    Marie Bergeron Serigrafía en blanco El murciélago de Marie Bergeron

    El Murciélago - Edición Limitada Blanca - Serigrafía a 2 Colores sobre Papel de Bellas Artes de Marie Bergeron, artista callejera contracultural.

    $103.00

  • The Beatles- Anthology 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK The Beatles- Antología 100% y 400% Be@rbrick

    The Beatles - Antología 100% y 400% BE@RBRICK Edición Limitada Medicom Figura de Arte Coleccionable de Vinilo. Medicom Toy rinde homenaje a The Beatles con el Bearbrick «The Beatles A'nthology», que incluye una colección de fotografías de la mundialmente famosa banda de rock. La tecnología de transferencia de agua garantiza una colocación única de las impresiones. Los Bearbricks de tamaño 100% y 400% miden 7 cm y 28 cm de alto respectivamente.

    $337.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • The Beauty of Rebellion Ballerina Riot Sculpture by Abell Octovan

    Abell Octovan La belleza de la rebelión: Escultura de bailarina de la revuelta de Abell Octovan

    La belleza de la rebelión. Edición limitada. Juguete de arte coleccionable de poliresina. Obra de arte del artista de graffiti callejero Abell Octovan. Con el objetivo de desafiar el concepto de belleza en la sociedad actual, la bailarina, ataviada con chaleco y máscara, empuña una granada de humo y gira y baila en medio de una rebelión. Inspirada en las esculturas clásicas griegas, «La Belleza de la Rebelión» presenta un suave efecto mármol. El aerosol destaca con un detalle rojo, símbolo del deseo de liberarse de los cánones de belleza que todos conocemos. Una danza de disidencia «La belleza de la rebelión», de Abell Octovan, fusiona la gracia clásica de una bailarina con la rebeldía del arte urbano, creando una escultura de resina de polystone que desafía y redefine la estética convencional. Esta pieza de colección, edición limitada de 2021, encarna una protesta visual contra los rígidos cánones de belleza que impregnan la sociedad, presentando una figura elegante en actitud de rebeldía. La pieza retrata a una bailarina, tradicionalmente un icono de belleza y elegancia, ataviada no con el típico atuendo delicado, sino con un chaleco y una máscara, sosteniendo una granada de humo. Esta yuxtaposición crea una impactante imagen de contraste y conflicto: en medio de una pirueta, la bailarina es a la vez un símbolo de rebeldía. La obra establece un paralelismo entre la disciplina del ballet y la naturaleza caótica de la protesta, sugiriendo que ambas requieren un cierto grado de pasión y precisión. Mármol y movimiento: una estatua de subversión La escultura de Octovan, con su suave efecto marmóreo, evoca las estatuas clásicas griegas que personifican un ideal de belleza y forma perdurable. Sin embargo, «La belleza de la rebelión» subvierte esta tradición al introducir elementos de la cultura urbana, concretamente el aerosol, resaltado en rojo como símbolo de desafío. Este aerosol representa el anhelo del artista —y de la sociedad— por liberarse de las limitaciones de los cánones de belleza convencionales. La bailarina se yergue sobre una nube de humo, una base que enfatiza aún más el tema de la subversión. Si bien simboliza el caos, el humo también sirve de pedestal para la figura, elevando su acto de rebeldía a una dimensión artística y cultural. Esta base sitúa la escultura en el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, donde los mensajes suelen transmitirse mediante declaraciones visuales audaces e inesperadas. Definir la belleza a través del desafío «La belleza de la rebelión» no es solo una pieza de colección, sino una reflexión sobre la evolución de la percepción de la belleza en la cultura contemporánea. Abell Octovan utiliza esta obra para suscitar un diálogo sobre la presión social de los cánones de belleza y el poder de la expresión individual. La danza de la bailarina se convierte en una metáfora de la lucha contra estas presiones, su gracia en una forma de resistencia y su granada en una herramienta para la concienciación social. En el contexto del arte urbano pop y el grafiti, la obra de Octovan refleja la capacidad del género para abordar graves problemas culturales y sociales a través de un arte accesible y a la vez provocador. La escultura invita a los espectadores a considerar las múltiples formas de belleza y cómo el arte puede desafiar el statu quo. El legado de la rebelión en el arte «La belleza de la rebelión» de Abell Octovan se une a la lista de obras icónicas del arte urbano pop y el grafiti que han redefinido la representación y la comprensión de la belleza. Al fusionar elementos del arte clásico con símbolos contemporáneos de resistencia, Octovan crea un diálogo que trasciende la escultura y se integra al discurso social. Esta pieza de colección es un testimonio del poder perdurable del arte para confrontar y cuestionar. En su mezcla de lo clásico y lo contemporáneo, «La belleza de la rebelión» se erige como símbolo del diálogo constante sobre la belleza, la expresión y el papel del arte en el desafío a las convenciones que hemos llegado a aceptar. Es una danza de disidencia, plasmada en resina, que resuena en los pasillos del arte moderno.

    $771.00

  • The Big Battle Silver Giclee Print by Tim Doyle

    Tim Doyle La impresión giclée de plata de la gran batalla de Tim Doyle

    La Gran Batalla - Impresión giclée de edición limitada en plata sobre papel de bellas artes de Tim Doyle, artista callejero contracultural. «La gran batalla», de Tim Doyle, inspirada en «El Imperio Contraataca», mide 30,5 x 61 cm y pertenece a una edición limitada, firmada y numerada. La lámina fue dibujada a mano sobre cartulina Bristol, escaneada y coloreada posteriormente. Forma parte de la serie de láminas «Bienes Raíces» de Tim.

    $229.00

  • The Big Lebowski Silkscreen Prinbt by Matt Dye- Blunt Graffix

    Other Artists La serigrafía de El gran Lebowski de Matt Dye-Blunt Graffix

    Edición limitada de El Gran Lebowski, serigrafía a mano con tinta metálica de 2 colores sobre papel artístico troquelado de Matt Dye - Blunt Graffix, artista callejero de graffiti, arte pop moderno.

    $217.00

  • The Black Stallion Silkscreen Print by Nicolas Delort

    Nicolas Delort Serigrafía El semental negro de Nicolas Delort

    El Semental Negro, edición limitada, serigrafía a dos colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Nicolas Delort, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía. Numerada a mano.

    $103.00

  • The Blue Whale Giclee Print by Jeff Soto

    Jeff Soto Impresión giclée de la ballena azul de Jeff Soto

    La obra de arte "La Ballena Azul" es una impresión giclée de edición limitada en papel italiano de acuarela prensado en frío de 310 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Jeff Soto. La ballena azul es la criatura más grande que jamás haya existido en el planeta, pero su futuro es incierto. Los humanos la cazaron hasta casi extinguirla, y ahora depende de nosotros salvarla. A pesar de ser una criatura marina tan grandiosa y poderosa, es muy vulnerable. Printed Oceans es el programa de láminas artísticas de la Fundación PangeaSeed que busca crear conciencia y educar sobre los problemas ambientales marinos más urgentes a través de la mirada de algunas de las mentes creativas más respetadas de la actualidad. Desde 2012, hemos publicado más de 100 ediciones originales de láminas artísticas que destacan especies marinas en peligro de extinción y hábitats oceánicos. Estas magníficas ediciones ayudan a llevar historias importantes sobre conservación a hogares y espacios de trabajo de todo el mundo, generando un diálogo crucial e inspirando acciones positivas. Al adquirir estas obras de arte de edición limitada, elaboradas artesanalmente con esmero, no solo impulsas el trabajo pionero de la Fundación PangeaSeed en comunidades de todo el mundo, sino que también contribuyes al sustento de nuestros artistas activistas. Juntos, a través del arte y el activismo, podemos ayudar a salvar nuestros océanos.

    $330.00

  • The Brain Large Glow Silkscreen Print by Nick Derington

    Nick Derington Serigrafía The Brain Large Glow de Nick Derington

    The Brain - Edición Limitada Large Glow, Impresión serigráfica manual de 4 colores que brilla en la oscuridad sobre papel de bellas artes por Nick Derington, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Si no conoces el trabajo artístico de Nick Derington, ha trabajado para DC Comics, Marvel, Mondo, e incluso fue el animador principal de la película “Scanner, Darkly”.

    $243.00

  • The Collaborator- Red Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El colaborador - Impresión en serigrafía roja de Cleon Peterson

    El Colaborador - Edición Limitada Roja, Serigrafía de 2 colores impresa a mano en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Se observa a un personaje de pie con las manos esposadas y levantadas sobre la cabeza; el otro se encuentra en primer plano, mostrando la silueta de un agente de policía sentado que blande un rifle. El arte de Peterson posee un marcado carácter antisistema, y ​​la ira, como fuerza creativa, está presente en la mayoría de sus obras. El artista es el sujeto de la ira, y con su trabajo se rebela contra el profundo hastío y malestar de la sociedad. Este artista afincado en Los Ángeles es el artífice de una serie de obras distópicas —pinturas, grabados, esculturas y murales— expuestas en Estados Unidos, Europa y Asia.

    $759.00

  • The Collaborator- White Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El colaborador - Impresión en serigrafía blanca de Cleon Peterson

    El Colaborador - Edición Limitada Blanca, Impresión Serigráfica de 2 Colores Impresa a Mano en Papel Coventry Rag de 290 g/m² con Bordes Dentados por Cleon Peterson, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno. Se observa a un personaje de pie con las manos esposadas y levantadas sobre la cabeza; el otro se encuentra en primer plano, mostrando la silueta de un agente de policía sentado que blande un rifle. El mundo de Cleon Peterson está plagado de crueldad despiadada, libertinaje caótico y una lucha constante por subvertir el poder y la opresión. Sus composiciones, de aparente sencillez, encierran connotaciones complejas y una inquietante crítica a la creciente marginación, el aislamiento y la desesperación de la sociedad. Al observar su obra, resulta evidente que el artista no aboga por la violencia, sino que la utiliza como arma en la batalla contra la apatía.

    $759.00

  • The Collector Sculpture by Josh Keyes

    Josh Keyes La escultura del coleccionista de Josh Keyes

    Escultura de resina de edición limitada para coleccionistas, obra del artista pop moderno Josh Keyes. Edición Limitada 2017. Se presenta en caja. «El Coleccionista» es la tercera escultura de Josh Keyes de nuestra Serie Signature. Originalmente una hermosa pintura, ahora se ha transformado en una escultura con todo lujo de detalles y un elegante acabado blanco mate. Dimensiones aproximadas: 45,7 cm de largo x 17,8 cm de ancho x 22,9 cm de alto. Material: Resina. «El Coleccionista» de Josh Keyes se erige como una notable manifestación del arte pop moderno, que fusiona la sensibilidad del arte urbano con la disciplina artística convencional. Esta escultura de resina de edición limitada de 2017 es la tercera de la aclamada Serie Signature de Keyes, que plasma la impactante narrativa visual y el meticuloso detalle de su obra. La transición del lienzo a la escultura Concebida originalmente como una pintura, «El Coleccionista» se transformó en una forma tridimensional plenamente realizada, conservando los intrincados detalles y los profundos elementos temáticos de su predecesora bidimensional. La transición de la pintura a la escultura permitió una nueva interpretación de la visión de Keyes, presentándola en un medio tangible y palpable. El acabado blanco mate de la escultura realza su sofisticada silueta, enfatizando las líneas puras y el marcado contraste entre el sujeto y su entorno. La escultura impone presencia con unas dimensiones aproximadas de 45,7 cm de largo, 17,8 cm de ancho y 22,9 cm de alto. Fundida en resina, un material reconocido por su durabilidad y su buena capacidad de detalle, «El Coleccionista» es una pieza a la vez robusta y delicada, testimonio de la habilidad de Keyes para manejar las complejidades de la forma y la sustancia. Una declaración en el arte pop callejero y el arte del grafiti «El Coleccionista» destaca dentro del arte pop urbano y el grafiti por su audaz mensaje y presencia. A pesar de su impecable acabado, la obra transmite el espíritu del arte callejero: desafía al observador, aborda temas ambientales y reflexiona sobre la interacción entre el mundo natural y las estructuras creadas por el ser humano. El rinoceronte, un tema recurrente en la obra de Keyes, se representa junto a una farola, una yuxtaposición que invita a contemplar la intrusión del desarrollo urbano en los hábitats naturales. En el contexto más amplio del portafolio de Josh Keyes, «El Coleccionista» es una obra emblemática que evidencia su interés por los temas ecológicos y postapocalípticos. El arte de Keyes suele presentar animales salvajes en entornos urbanos, explorando los límites entre la civilización humana y el mundo natural, un tema que resuena profundamente en la sociedad actual, cada vez más concienciada con el medio ambiente. El impacto cultural de "El coleccionista" Como obra de arte, "El Coleccionista" trasciende la mera estética para entablar un diálogo cultural. Explora visualmente los choques y la coexistencia entre la vida urbana y la naturaleza. El blanco impoluto de la escultura sirve de lienzo, resaltando las sombras y los contornos de la pieza y permitiendo que la forma se convierta en la narrativa central. Esta ausencia de color sugiere una tabula rasa, un lienzo en blanco, invitando a múltiples interpretaciones por parte del público. La obra de Josh Keyes, en particular "El Coleccionista", se alinea con el espíritu del arte pop moderno al recurrir a imágenes reconocibles y reinterpretarlas en un nuevo contexto. De este modo, crea un discurso accesible pero a la vez profundo, similar al arte callejero y los grafitis que adornan las paredes de ciudades de todo el mundo. Es un discurso que aborda la omnipresencia del cambio ambiental y el impacto generalizado de la influencia humana en el mundo natural. En conclusión, «El Coleccionista» de Josh Keyes es una obra profunda que captura la esencia de los problemas contemporáneos a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Su transformación de una pintura detallada a una forma escultórica le permite ocupar un espacio físico e interactuar con el público de manera directa y táctil. Mediante esta obra, Keyes sigue desafiando a los espectadores, invitándolos a reflexionar sobre la intersección entre los dominios humano y animal y el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el progreso y la conservación. La escultura, debido a su disponibilidad limitada, no solo funciona como una obra de arte, sino también como un objeto de colección que refleja los desafíos ecológicos y culturales actuales de nuestra sociedad.

    $365.00

  • The Crack Silkscreen Print by Martin Whatson

    Martin Whatson Serigrafía La grieta de Martin Whatson

    Serigrafía de edición limitada "The Crack" de 7 colores, impresa a mano sobre papel satinado Somerset de 300 g/m², por Martin Whatson, un artista pop famoso y poco conocido. Edición limitada con sello en relieve de 2021. Tamaño de la obra: 9,84 x 19,68 cm. El papel presenta un relieve alrededor de la grieta que crea un efecto 3D con el grafiti de fondo. Estampado por Martin Whatson y Graffitiprints. Técnica y diseño de "La grieta" «La Grieta» es una impactante serigrafía artesanal de siete colores del artista urbano pop y grafitero Martin Whatson. Impresa en papel Somerset Satin de 300 g/m², un papel predilecto para impresiones de alta calidad por su excepcional acabado y gramaje, esta pieza de edición limitada de 2021 mide 25 x 50 cm. La obra emula el estilo característico de Whatson, que suele destacar el contraste entre elementos en blanco y negro con toques de grafiti colorido. Para enfatizar la profundidad y la textura, «La Grieta» presenta un papel gofrado alrededor de la grieta representada, creando un efecto 3D que da vida al grafiti del fondo. La técnica del gofrado realza la experiencia táctil de la obra, invitando al espectador a observar y sentir la interacción entre los elementos bidimensionales y tridimensionales. Cada impresión lleva un sello de autenticidad en relieve, que certifica su originalidad como obra de Whatson. También lleva el sello de Graffitiprints, lo que la identifica como una colaboración entre el artista y la imprenta. El simbolismo en la obra de Martin Watson La obra «La grieta» de Whatson puede interpretarse como una metáfora de la belleza y complejidad inesperadas que subyacen al paisaje urbano. La figura impresa retira una capa de la pared para revelar un vibrante mundo de color y vida oculto debajo, simbolizando la búsqueda de la belleza en lugares insospechados por parte del artista. Esta metáfora visual es un tema recurrente en la obra de Whatson, que a menudo explora la relación entre el mundo monocromático y estructurado y la vibrante energía del arte callejero. Contribución al arte pop callejero y al grafiti Martin Whatson ha contribuido significativamente a los movimientos del arte pop urbano y el grafiti, expandiendo los límites del arte callejero tradicional. Su uso de la serigrafía, una técnica con raíces en el arte pop, tiende un puente entre el estudio y la calle, permitiendo la reproducción de su obra sin perder su carácter artesanal. «The Crack» es un ejemplo paradigmático de esta fusión, combinando el meticuloso estarcido con la energía desbordante del grafiti. «The Crack» es un testimonio del enfoque innovador de Martin Whatson hacia el arte pop urbano y el grafiti. Representa el compromiso del artista por explorar y resaltar el contraste entre el potencial expresivo y crudo del grafiti y la precisión controlada del estarcido, dando como resultado obras visualmente impactantes y conceptualmente profundas.

    $504.00

  • The Crawler- Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El rastreador: serigrafía en negro de Cleon Peterson

    The Crawler - Edición limitada en negro, serigrafía manual de 2 colores sobre papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada (2017). Tamaño de la obra: 20 x 26,75 pulgadas. Las láminas de Cleon Peterson pertenecen a una edición de 150 ejemplares. Realizadas en junio de 2017, están firmadas y numeradas por el artista. Formato: 20 x 26,75 pulgadas (50,8 x 66 cm). El mundo de Cleon Peterson está plagado de crueldad despiadada, libertinaje caótico y una lucha constante por subvertir el poder y la opresión. Sus composiciones, de aparente sencillez, encierran connotaciones complejas y una inquietante crítica a la creciente marginación, el aislamiento y la desesperación de la sociedad. Al observar su obra, resulta evidente que el artista no aboga por la violencia, sino que la utiliza como arma en la batalla contra la apatía.

    $759.00

  • The Crawler- White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El rastreador: serigrafía en blanco de Cleon Peterson

    The Crawler - Edición limitada en blanco, serigrafía manual de 2 colores sobre papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Las láminas de Cleon Peterson pertenecen a una edición de 150 ejemplares. Realizadas en junio de 2017, están firmadas y numeradas por el artista. Formato: 20 x 26,75 pulgadas (50,8 x 66 cm). El arte de Peterson posee un marcado carácter antisistema, y ​​la ira, como fuerza creativa, está presente en la mayoría de sus obras. El artista es el sujeto de la ira, y con su trabajo se rebela contra el profundo hastío y malestar de la sociedad. Este artista afincado en Los Ángeles es el artífice de una serie de obras distópicas —pinturas, grabados, esculturas y murales— expuestas en Estados Unidos, Europa y Asia.

    $759.00

  • The Dark Rider- Bone Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El Jinete Oscuro - Serigrafía de huesos de Cleon Peterson

    El Jinete Oscuro - Serigrafía de edición limitada de dos colores, impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² por el artista Cleon Peterson. 2022. 19 x 28 pulgadas. Serigrafía artesanal. Impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada lámina está firmada y numerada. Edición limitada de 150 ejemplares.

    $759.00

  • The Dark Rider- Silver Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El jinete oscuro: serigrafía plateada de Cleon Peterson

    El Jinete Oscuro - Serigrafía de edición limitada, plateada, bicolor, impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² por el artista Cleon Peterson. 2022. 19 x 28 pulgadas. Serigrafía artesanal. Impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada lámina está firmada y numerada. Edición limitada de 75 ejemplares. Una pequeña gota de tinta en la punta de la espada, producto del proceso de impresión.

    $790.00

  • The Day When Time Stood Still Archival Print by Jana Brike

    Jana Brike El día en que el tiempo se detuvo Archival Print por Jana Brike

    El día en que el tiempo se detuvo. Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel Moab Rag Fine Art de 290 g/m² de Jana Brike, artista de graffiti callejero, arte pop moderno. El título del cuadro es una completa paradoja, por supuesto. Está relacionado con mi percepción de la realidad en estados meditativos. El tema central se basa tanto en la relación entre la niña y la tribu como, libremente, en la historia de las Tres Gracias. Explora qué es la belleza para mí. La belleza es un sentimiento. No se trata simplemente de ser bonita. Incluye valentía, sabiduría, fuerza e imperfecciones que nos hacen únicos. La belleza es un sentimiento, y se necesita sentir para percibirla. La belleza es un corazón radiante, y se necesita tener los ojos del corazón abiertos para verlo. Esta obra fue sin duda más ambiciosa que cualquiera de mis trabajos anteriores. Más detallada. Además, antes de esta, rara vez pintaba más de una figura. Mis personajes siempre estaban solos, atrapados en su propio universo autosuficiente. A partir de esta obra, las relaciones entre los personajes se han vuelto cada vez más importantes para mí. - Jana Brike

    $134.00

  • The Disappeared Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La serigrafía desaparecida de Cleon Peterson

    La obra "The Disappeared", serigrafía de edición limitada a dos colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 335 g/m², por Cleon Peterson. Arte callejero poco común, famoso artista de arte pop. Cleon Peterson (n. 1973) Los Desaparecidos (Negro), 2019 Serigrafía en color sobre papel Coventry Rag 45,7 x 61 cm (hoja) 18 x 24 pulgadas Ed. 45/100 Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior Publicada por el artista

    $759.00

  • The Doctors House Giclee Print by Marci Washington

    Marci Washington La impresión de Giclee de la casa de los médicos por Marci Washington

    Obra de arte "La casa del doctor", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de la artista de graffiti de la cultura pop Marci Washington.

    $103.00

  • The Duke of Iris Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Serigrafía El duque de Iris de Nate Duval

    Compre Tour de Finch Hand-Pulled 3-Color Silkscreen Print on Fine Art Paper del artista deseable Nate Duval Obra de arte pop de edición limitada. 2014 Obra de arte de edición limitada firmada Tamaño 10x8

    $67.00

  • The End Pt 2 HPM Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Pt 2 HPM Wood Print de Denial- Daniel Bombardier

    El Fin Pt. 2 Obra de arte original pintada a mano con técnica mixta de pintura en aerosol sobre panel de madera cortado con láser, lista para colgar, por Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Edición limitada HPM firmada y numerada de 10 Tamaño de la obra de arte 15x12 «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.

    $1,871.00

  • The End Pt2- Mini HPM Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Pt2- Mini HPM Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier

    El Fin Pt2- Mini, Parte de la serie Mini Múltiple de Hechos Verdaderos, Múltiple Original Pintado a Mano (HPM) sobre Panel Enmarcado en Madera, listo para colgar por Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Edición limitada HPM firmada y numerada de 20 ejemplares. Tamaño de la obra: 11x11. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.

    $954.00

  • The Foundation Archival Print by Koe Rodriguez

    Koe Rodriguez La impresión de archivo de la Fundación por Koe Rodriguez

    Edición limitada de lámina artística de pigmento de archivo Foundation sobre papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista de graffiti callejero pop moderno Koe Rodriguez. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 66 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 11 de agosto de 2021. Tirada: 15 ejemplares.

    $503.00

  • The Gipper Ultra Violence Glow In The Dark Art Toy by Frank Kozik

    Frank Kozik The Gipper Ultra Violence Glow In The Dark Art Toy de Frank Kozik

    The Gipper Ultra-Violence - Juguete de vinilo coleccionable de edición limitada que brilla en la oscuridad, obra de arte del artista de graffiti callejero Frank Kozik. Edición limitada de 50 ejemplares de 2019. Tamaño de la obra: 6x18. Brilla en la oscuridad. Se exhibe con caja. Busto de vinilo de Ronald Reagan. Escultura Destroy. Sabíamos lo que realmente se escondía tras la sonrisa amable y los ojos brillantes de Reagan… Ahora, Frank Kozik encarna el espíritu del cuadragésimo presidente de Estados Unidos con el brillante busto Gipper. Con una altura de 40 cm, el busto Gipper de Kozik incluye un letrero desmontable que dice «DESTRUIR», para que puedas mirar de frente al mal. Además, su acabado fosforescente emite un brillo inquietante al apagar la luz. El espíritu de los 80 cobra vida en tu estantería, de día o de noche. El busto Gipper de Kozik fosforescente se produjo en una edición limitada de 50 unidades. El Gipper Ultra-Violencia que brilla en la oscuridad por Frank Kozik El busto de vinilo fosforescente "Gipper Ultra-Violence" es una cautivadora y satírica creación de Frank Kozik, pionero del arte urbano pop y el grafiti. Lanzado en 2019 en una edición limitada de 50 unidades, este busto fosforescente mide 40,6 cm de alto. Reinterpreta a Ronald Reagan con el estilo característico de Kozik, fusionando una crítica mordaz con la estética de la cultura pop. Incluye un cartel desmontable con la palabra "Destroy" (Destruir), un elemento interactivo que permite a los coleccionistas conectar directamente con su provocativa temática. Una declaración que brilla en la oscuridad Esta versión única del busto de Gipper realza su presencia con un acabado luminoso que brilla en la oscuridad, garantizando su impacto tanto en la luz como en la oscuridad. El efecto luminoso proyecta un resplandor inquietante, amplificando las connotaciones siniestras del diseño del busto. La representación de Reagan por Kozik, con su característica sonrisa, constituye un mordaz comentario sobre la dualidad entre encanto y poder. El letrero desmontable con la palabra «Destruir» sobre los ojos refuerza el mensaje, invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus percepciones de la autoridad y el legado del panorama político de los años ochenta. La visión de Frank Kozik Frank Kozik, nacido en España en 1962 y posteriormente afincado en Estados Unidos, fue un artista revolucionario que desafió las normas artísticas tradicionales con sus creaciones audaces y subversivas. Sus obras a menudo exploraban temas políticos y culturales, utilizando el humor y una aguda crítica para provocar la reflexión. El arte de Kozik abarca carteles, esculturas y juguetes de diseño, todos ellos marcados por su estética distintiva. La serie Gipper Ultra-Violence ejemplifica su capacidad para fusionar la sátira con una artesanía de alta calidad. Kozik falleció en 2023, dejando un legado que sigue inspirando a artistas y coleccionistas de todo el mundo. Una obra maestra rara y de colección Con solo 50 unidades existentes, el busto de Gipper que brilla en la oscuridad es una pieza de colección muy codiciada. Cada busto está meticulosamente elaborado en vinilo resistente y viene en una caja de diseño exclusivo con la icónica obra de arte de Kozik. Su gran tamaño y diseño interactivo lo convierten en una pieza excepcional para cualquier colección de arte pop urbano o de crítica política. Su brillo añade un toque de intriga, asegurando que sea un tema de conversación en cualquier ocasión. La escultura «The Gipper Ultra-Violence Glow In The Dark» de Frank Kozik es más que un objeto de colección; es una obra de arte provocativa que invita a la reflexión sobre la intersección entre política, poder y cultura. Su disponibilidad limitada, su diseño audaz y su acabado luminiscente la convierten en una pieza imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y al grafiti. Esta escultura sigue encarnando el espíritu indomable de Kozik y su habilidad para transformar símbolos cotidianos en poderosas declaraciones.

    $400.00

  • The God MC Rakim Photo Print by Joe Conzo Jr

    Joe Conzo Jr Fotografía de Rakim, el dios MC, por Joe Conzo Jr.

    Fotografía de God MC Rakim, edición limitada de Joe Conzo Jr., impresa en papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m². Arte moderno de artista callejero de graffiti pop. Edición limitada de 5 láminas firmadas de 2023. Tamaño de la obra: 16x20. Impresión de pigmentos de archivo. Arte de Rakim, también conocido como The God MC, rapero y artista musical al micrófono. Fotografía de Rakim, el dios MC, por Joe Conzo Jr. La fotografía de Rakim, apodado "The God MC", por Joe Conzo Jr., es un cautivador homenaje a una de las figuras más influyentes del hip-hop. Esta edición limitada, impresa con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m², celebra el arte y el legado de Rakim, conocido como "The God MC", por sus contribuciones pioneras a la música rap y la lírica. Firmada por el fotógrafo en 2023, esta edición exclusiva consta de solo cinco piezas, cada una de 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pulgadas). La obra captura a Rakim en una pose icónica ante el micrófono, fusionando el arte pop urbano, el grafiti y la cultura hip-hop. Rakim: Un revolucionario en la música rap Rakim, cuyo nombre real es William Michael Griffin Jr. y nació en Wyandanch, Nueva York, es considerado uno de los mejores MCs de la historia del hip-hop. Reconocido por su ingenioso juego de palabras, sus complejas rimas y sus letras filosóficas, Rakim redefinió el arte del rap a finales de la década de 1980 como parte del dúo Eric B. & Rakim. Temas como "Paid in Full" y "Follow the Leader" demostraron su genio lírico e influyeron en generaciones de artistas posteriores. La fotografía de Joe Conzo Jr. captura a Rakim en su salsa, con una presencia segura frente al micrófono. Su presencia, relajada pero imponente, refleja la esencia de su música, que equilibra la profundidad intelectual con el carisma callejero. Este momento inmortaliza a Rakim como rapero e ícono cultural cuyo impacto trasciende la música. Joe Conzo Jr: Documentando el hip-hop y la cultura urbana Joe Conzo Jr., a menudo considerado el fotógrafo que capturó los primeros momentos del hip-hop, es un renombrado artista cuyo trabajo documenta los inicios de la cultura hip-hop en el Bronx. Su lente ha inmortalizado desde presentaciones en vivo hasta momentos íntimos tras bambalinas, retratando a las personas y los lugares que dieron forma al movimiento. En esta colaboración con Rakim, Conzo plasma su estilo fotográfico distintivo en un ícono moderno, fusionando la energía de las presentaciones en vivo con la estética contemplativa del Street Pop Art. Esta edición limitada se alinea con el legado de Conzo de preservar la historia visual del hip-hop. El uso de materiales de calidad de archivo garantiza que los detalles y las texturas de la fotografía se mantengan vívidos, permitiendo a los espectadores conectar con la energía y la autenticidad del momento. El arte pop callejero se encuentra con la excelencia musical La fotografía de MC Rakim ejemplifica la intersección entre música, arte y cultura dentro del Street Pop Art y el grafiti. La condición de Rakim como innovador lírico se refleja en la composición visual de la obra, donde las sombras y la luz convergen para crear una imagen dramática y atemporal. Los tonos en blanco y negro y el sutil brillo del papel de archivo realzan la profundidad de la fotografía, convirtiéndola en una pieza impactante para cualquier colección. Como obra de edición limitada, esta impresión es tanto una celebración de las contribuciones de Rakim al hip-hop como un testimonio de la habilidad de Joe Conzo Jr. para capturar la esencia de sus sujetos. Juntos, crean una pieza que conecta con los aficionados a la música, el arte urbano y la historia cultural, consolidándose como una obra destacada del Street Pop Art contemporáneo.

    $450.00

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta