Productos
-
Bask Plantilla HPM de hormiga Thoughtcrime de Bask
Hormiga del Crimen Pensante, Edición Limitada, Pintada a Mano con Adornos, Pintura, Plantilla, Acrílico sobre Madera por Bask, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno. Estas piezas son una continuación de mi serie Thoughtcrime. La imagen de la hormiga está pintada sobre una serie de paneles desgastados. Este conjunto se completó el mes pasado. Es difícil precisar cuánto tiempo llevó crearlas, ya que rescatar los paneles de diversos lugares a lo largo del tiempo es tan esencial para el proceso artístico como aplicar la pintura sobre ellos. Cada pieza tiene su propia historia. Cada una está hecha a mano y cada panel ha sido pintado y procesado por mí. Me gusta la idea de las obras de pequeña producción que permiten a la gente obtener una obra de arte original por el precio de algunas láminas hoy en día. He estado guardando estos paneles durante un tiempo y finalmente llegó el momento de cortarlos y crear arte con ellos. Son pinturas de la misma imagen estarcida, pero cada una con un aspecto totalmente original. Cada pieza tiene su propio carácter y personalidad distintivos, manteniendo la repetición de Thoughtcrime. - BASK
$352.00
-
Zwy Milshtein Grabado al aguafuerte y aguatinta en tres piezas de Zwy Milshtein
Grabado en tres piezas de edición limitada con impresión al aguafuerte sobre papel de bellas artes decorado a mano por Zwy Milshtein, artista de arte pop y graffiti. Grabado artístico de edición limitada, firmado y numerado, de 1970. Artista: Zwy Milshtein. Título: Tres grabados. Técnica: Grabado al aguafuerte con aguatinta. Medidas: 21 x 30 pulgadas. Edición: Firmado a lápiz y numerado 26/75. Zwy Milshtein: Un maestro del grabado y la aguatinta La trayectoria artística de Zwy Milshtein es una de constante movimiento, no solo a través de diferentes geografías, sino también mediante la evolución de su estilo y técnica distintivos. Nacido en 1934 en Kichinev, actualmente Moldavia, el viaje de Milshtein a través de la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial lo llevó de Rusia a Rumania y, finalmente, a Israel. Sin embargo, en París, adonde se mudó en 1955, Milshtein encontró su hogar artístico definitivo. Allí, se consagró como pintor y maestro grabador, célebre por sus grabados y aguafuertes que capturan la complejidad de la experiencia humana. Los caminos entrelazados del grabado y el arte callejero El «Tres Grabados» de Milshtein es un testimonio de la maestría y profundidad del grabado como forma de arte. Realizado en 1970, este grabado al aguafuerte, firmado y numerado, de edición limitada y con unas dimensiones de 53 x 76 cm, es un excelente ejemplo de la destreza de Milshtein con esta técnica, que permite crear efectos tonales, produciendo ricas texturas y una gama de matices que confieren una cualidad pictórica a las estampas. Esta obra, perteneciente a una serie exclusiva numerada como 26/75, destaca especialmente por su composición abstracta y el intrigante uso del espacio negativo, que invita al espectador a un diálogo visual que recuerda al arte urbano y al grafiti contemporáneos. La influencia de Milshtein en el arte contemporáneo La influencia de Milshtein en el mundo del arte está ampliamente documentada a través de numerosas exposiciones y retrospectivas. Su obra se exhibió en el ARC, el Museo de Arte Moderno de París, y en 1978, la Biblioteca Nacional de Francia, también en París, acogió una exposición retrospectiva de sus grabados. Entre sus logros artísticos destaca su participación en el proyecto de la Casa de Hans Christian Andersen en 1997, donde, junto con otros destacados artistas europeos, rindió homenaje al bicentenario del nacimiento del autor danés. Las elecciones estéticas y la destreza técnica que se aprecian en obras como «Tres grabados» evocan las estrategias visuales del arte pop urbano y el grafiti. El arte de Milshtein, si bien se distingue por su técnica y ejecución, comparte el espíritu de innovación y subversión característico del arte urbano. Sus grabados invitan al público a explorar temas como la identidad, la memoria y la existencia, al igual que el arte urbano y el grafiti suelen hacerlo en el paisaje urbano. Las contribuciones de Zwy Milshtein al mundo del grabado y sus exploraciones en la técnica del aguafuerte le han asegurado una reputación como artista de gran habilidad y profundidad. «Tres grabados» es un ejemplo paradigmático de su capacidad para comunicar ideas complejas a través del grabado. Su legado continúa inspirando e influyendo en artistas dentro y fuera del arte pop, el arte urbano y el grafiti, reafirmando la vigencia y relevancia de su arte.
$309.00
-
Chris Austin Impresión de archivo de ciudades prósperas por Chris Austin
Impresión de archivo "Ciudades Prósperas" de Chris Austin. Edición limitada en papel de bellas artes. Arte callejero pop graffiti. Artista. Obra de arte moderna. 2023 Impresión firmada y numerada. Edición limitada de 40 ejemplares. Tamaño de la obra: 32 x 18. Impresión artística de pigmentos de archivo que representa tiburones nadando por las concurridas calles de una ciudad con coches y gente. En el ecléctico mundo del arte contemporáneo, "Ciudades Prósperas" de Chris Austin se erige como un vívido testimonio de la imaginación sin límites de su creador. Esta impresión de archivo, magistralmente diseñada en papel de bellas artes, ofrece a los espectadores un viaje surrealista a través de un bullicioso paisaje urbano que entrelaza de forma fascinante elementos acuáticos y metropolitanos. Capturando con destreza el espíritu del arte pop, urbano y del grafiti, la obra invita a sumergirse en las profundidades de su narrativa. Con unas impresionantes dimensiones de 81 x 46 cm, "Ciudades Prósperas" es una audaz exploración de la yuxtaposición entre los depredadores supremos de la naturaleza y la jungla creada por el ser humano. Imaginando tiburones nadando con soltura entre las concurridas calles, sorteando coches en movimiento y peatones, Austin crea un mundo donde los límites entre lo salvaje y lo urbano se difuminan a la perfección. Si bien los tiburones simbolizan el ajetreo incesante y el impulso imparable de la vida urbana, también introducen una sensación de presagio, recordándonos los peligros latentes en nuestras rutinas aparentemente mundanas. Elaborada con pigmentos de archivo, la calidad y el cuidado por el detalle de esta lámina artística garantizan que cada matiz, desde el reflejo del sol en los autos hasta el brillo en los ojos de los tiburones, se capture con una precisión inigualable. Cada pieza está firmada y numerada por Chris Austin, lo que subraya su carácter de edición limitada, con solo 40 láminas disponibles. Un verdadero emblema de la expresión artística moderna, «Ciudades Prósperas» es una evocadora reflexión sobre la relación simbiótica entre la naturaleza y el desarrollo urbano, que invita a la introspección y al diálogo tanto entre los amantes del arte como entre el público en general.
$807.00
-
Ben Frost Impresión de archivo de Tigger en Zoloft de Ben Frost
Tigger on Zoloft - Impresiones artísticas de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de algodón Bauhaus para bellas artes, del artista de arte callejero y cultura pop Ben Frost. «Tigger On Zoloft», impresión digital de archivo en papel Bauhaus Photo Rag 100% algodón de 310 g/m². Relieve, firmada y numerada por Ben Frost. 30 x 30 cm (12 x 12 pulgadas). Melbourne, Australia. Edición limitada de 50 ejemplares. La esencia del comentario de Frost se basa en subvertir el significado y los mensajes promovidos por los medios de comunicación convencionales. En otras palabras, y como él mismo ha afirmado: «Cuanto menos llenes tu mente con las trampas de la publicidad y la mala televisión, más espacio tendrás en tu cerebro para cosas valiosas». Al mismo tiempo, su visión de la cultura pop moderna resulta igualmente convincente. Los medios de comunicación convencionales, la publicidad y la política se identifican como algunos de sus principales campos de interés, que utiliza y mezcla de forma provocadora. El término «provocador» no se emplea al azar. Lo que hace el arte de Ben Frost es, esencialmente, la apropiación y la instrumentalización de imágenes contra el mismo sistema que las originó.
$572.00
-
Alexis Price Impresión giclée del paso del tiempo por Alexis Price
Impresión giclée de edición limitada "El paso del tiempo" sobre papel de bellas artes, del artista pop moderno Alexis Price. Edición limitada de 2020, firmada y numerada, de 11x14 pulgadas.
$226.00
-
Sket-One Impresión de archivo Ting de Sket-One
Impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo Ting en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista Sket One, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Edición limitada de 35 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Sket-One es un pionero del movimiento de juguetes de diseño, fusionando su pasión por el grafiti, el diseño gráfico y la cultura del juguete para crear piezas que destacan en el mundo urbano de los juguetes de vinilo. Sus obras suelen satirizar la cultura pop y el consumismo, utilizando logotipos o personajes conocidos como lienzo para su arte. Los coleccionistas aprecian el trabajo de Sket-One por su originalidad, creatividad y el ingenioso comentario social que a menudo lo acompaña.
$226.00
-
Sket-One Impresión de archivo HPM adornada con Ting de Sket-One
Ting - Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo embellecidos sobre papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista Sket One, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Edición limitada de 15 ejemplares firmados y numerados, con detalles pintados a mano por HPM (2022). Tamaño: 18 x 24 pulgadas. La obra «Ting Embellished HPM Archival Print» de Sket-One, pionero del movimiento de juguetes de diseño, fusiona su pasión por el grafiti, el diseño gráfico y la cultura del juguete para crear piezas que destacan en el mundo urbano de los juguetes de vinilo. Sus obras suelen satirizar la cultura pop y el consumismo, utilizando logotipos o personajes conocidos como lienzo. Los coleccionistas aprecian el trabajo de Sket-One por su originalidad, creatividad y el ingenioso comentario social que a menudo lo acompaña.
$352.00
-
Cleon Peterson SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$1,558.00
-
Cleon Peterson SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$1,558.00
-
Sket-One Objeto de juguete de arte de caja de comida china To Go de Sket-One
Para llevar - Caja de comida china de edición limitada, escultura de juguete de técnica mixta, obra de arte coleccionable del artista pop callejero Sket One. Edición limitada de 2022 (10 unidades). Tamaño: 12,7 cm x 19 cm x 12,7 cm. Nuevo en caja. Firmado. Caja de comida china para llevar. Objeto de arte de Sket-One. Técnica mixta: resina. Chow mein de gambas y verduras. Incluye caja de cartón para llevar y palillos de madera. Firmado y numerado en el reverso. Caja de comida china para llevar de Sket-One: Un objeto coleccionable de arte pop La Caja de Comida China para Llevar es una pieza destacada dentro del género del arte pop urbano y el grafiti. Creada por el reconocido artista Sket-One, esta pieza de colección fusiona el empaque tradicional de comida china para llevar con la expresiva creatividad del arte callejero. Sket-One, cuyo nombre real es Andrew Yasgar y reside en Estados Unidos, se ha labrado una reputación por transformar objetos cotidianos en audaces y humorísticas expresiones artísticas. Esta obra de edición limitada de 2022 ejemplifica su habilidad para fusionar la cultura pop con su estilo inspirado en el grafiti. Cada pieza de la edición está meticulosamente elaborada, firmada y numerada, lo que la convierte en un artículo de colección único y muy codiciado. La artesanía y los materiales detrás de la obra de arte Esta obra mide 12,7 cm x 19 cm x 12,7 cm y está compuesta por una mezcla de resina, papel y madera. La pieza central presenta una detallada escultura de resina de un chow mein de camarones, con verduras frescas y coloridas, servido en una tradicional caja blanca de papel para llevar. Los palillos de madera, que sobresalen de la caja, completan la presentación realista. El trabajo de Sket-One combina humor y nostalgia con la precisión de la técnica mixta. La inclusión de la cara sonriente en la caja le da un toque lúdico, casi animado, que fusiona la audacia gráfica del grafiti con la estética tangible de la cultura pop. El arte pop se fusiona con la estética del grafiti urbano El arte pop callejero, fusión de la estética del grafiti urbano y la cultura pop, encuentra un ejemplo perfecto en la obra de Sket-One. La caja de comida china para llevar aborda temas como la globalización, la cultura de la comida rápida y la nostalgia. La inclusión de un objeto cotidiano como una caja de comida china genera familiaridad en el espectador, pero la transformación artística desafía los límites. Sket-One ha redefinido la interacción del arte con el público mediante el humor y un toque de ironía. El diseño no solo rinde homenaje a la omnipresente cultura de la comida para llevar, sino que la convierte en una declaración artística perdurable. La pieza desafía las nociones tradicionales de las bellas artes al elevar algo ordinario a una forma escultórica que resuena con la cultura contemporánea. El legado de Sket-One en el arte pop callejero Las obras de Sket-One son ampliamente reconocidas por su ingenio, originalidad y la perfecta fusión del arte pop urbano y el grafiti. Nacido en Connecticut, EE. UU., Sket-One comenzó su carrera como grafitero antes de incursionar en el diseño de juguetes y el arte multimedia. Su habilidad para combinar influencias urbanas con elementos de la cultura pop ha convertido su obra en piezas de colección muy codiciadas. La Caja de Comida China para Llevar es un testimonio de su talento e innovación. Con solo diez piezas en esta edición limitada, la obra se ha convertido rápidamente en un objeto de colección muy buscado tanto por los amantes del arte como por los aficionados al arte pop urbano. Esta escultura encarna el enfoque único de Sket-One hacia el arte, donde lo cotidiano se transforma en extraordinario.
$495.00
-
Bec Winnel Impresión giclée "Amar y abrazar" de Bec Winnel
Impresión giclée "To Love And To Hold" de Bec Winnel. Obra de arte de edición limitada impresa en papel de bellas artes. Artista callejero pop y grafiti. 2014 Edición limitada firmada y numerada de 25 obras de arte Tamaño 11x16 Mujer de cabello blanco con flores de lirio. La seductora fusión de motivos florales y retratos en "Amar y abrazar" de Bec Winnel «Amar y abrazar», una impresión giclée de la artista australiana Bec Winnel, presenta una cautivadora fusión de retrato y naturaleza, un tema recurrente en el arte pop urbano y el grafiti, pero expresado aquí con una delicadeza singular. Limitada a una colección de 25 ejemplares firmados y numerados, la obra, de 28 x 40 cm, muestra a una mujer de cabello blanco con flores de lirio, una yuxtaposición que evoca temas de pureza, belleza y la sutileza de las emociones humanas. La narrativa artística de Bec Winnel en el arte pop callejero La contribución de Bec Winnel al arte contemporáneo se caracteriza por sus representaciones etéreas y casi de otro mundo de la mujer, a menudo combinadas con elementos de la naturaleza. «Amar y abrazar» no es la excepción. El toque preciso y delicado de Winnel insufla vida al papel, creando una textura y profundidad que recuerda a los murales y texturas del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra invita al espectador a una narrativa tejida a partir de la mirada penetrante de la protagonista y la vibrante vida de los lirios. La interacción entre la protagonista y los lirios en «Amar y abrazar» es significativa. Los lirios suelen asociarse con la devoción, la pureza, la renovación y el renacimiento. Al yuxtaponer estas flores con la mirada de la mujer, Winnel sugiere una historia de amor eterno, un momento de contemplación o un ciclo de crecimiento y transformación. La edición limitada de la obra aumenta su valor, convirtiéndola en una pieza de colección que posee no solo valor estético, sino también una narrativa emocional que resuena en el espectador. Técnica y expresión en las láminas de edición limitada de Winnel La técnica empleada por Winnel en sus impresiones giclée garantiza la captura de cada sutil detalle de su obra original, desde los suaves tonos del cabello de la mujer hasta los intrincados detalles de los lirios. La impresión giclée, conocida por su alta calidad de reproducción, se adapta especialmente al estilo de Winnel, que a menudo presenta suaves degradados y delicados matices que se perderían con métodos de impresión de menor calidad. «Amar y Conservar» refleja la misma atención al detalle y expresividad que caracteriza al arte pop urbano y al grafiti. Si bien este último suele encontrarse en entornos urbanos y se caracteriza por su exhibición pública y sus mensajes a menudo contundentes, la impresión de Winnel traslada la esencia de esta expresión artística a un espacio personal y contemplativo. La obra no impone su presencia en la pared, sino que susurra desde el marco, permitiendo una conexión más profunda e íntima con el arte. El impacto duradero de "Amar y abrazar" El impacto perdurable de "To Love And To Hold" dentro del contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti es testimonio de la versatilidad y el alcance del movimiento. Si bien el arte pop urbano se asocia a menudo con paisajes urbanos y el comentario social y político inherente al grafiti, la obra de Winnel muestra cómo los principios de este movimiento pueden traducirse a diferentes medios y entornos. Su trabajo nos recuerda que el arte pop urbano no se limita al espacio ni a la escala, sino que se define por su capacidad de conmover, involucrar y transmitir significado. En manos de quienes poseen una pieza de esta edición limitada, "To Love And To Hold" sigue siendo más que una simple obra de arte. Es un portal a una historia, una emoción y una parte del alma de la artista. Es un recordatorio de la belleza que se encuentra en la quietud, la fuerza en la vulnerabilidad y la profunda conexión entre la humanidad y el mundo natural. De este modo, la obra de Bec Winnel constituye una pieza perdurable dentro de la narrativa en constante evolución del arte pop callejero y el arte del grafiti, tendiendo un puente entre lo íntimo y lo universal, la colección privada y el espectáculo público.
$211.00
-
Skel BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST
Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.
$360.00
-
Sket-One Lienzo de condimento de tomate Ketchup Lienzo giclée de Sket-One
Lienzo con salsa de tomate, condimento pop urbano, impresión giclée de edición limitada sobre lienzo del artista moderno de graffiti urbano Sket-One. Lienzo artístico blanco semibrillante impreso digitalmente en alta resolución (2022) sobre bastidor de MDF.
$103.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Impresión serigráfica acrílica Tomato Pop Blue HPM de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Tomato Pop Blue HPM Impresión serigráfica acrílica de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única de 4 colores con acabado a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Blue HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm (22 x 30 pulgadas), la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell. Sin embargo, Mr. Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, reflexionando sobre la ubicuidad y omnipresencia del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr. Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. La obra "Tomato Pop Blue HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.
$4,332.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Impresión serigráfica acrílica HPM «Tomato Pop Green» de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Serigrafía acrílica HPM "Tomato Pop Green" de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única a mano de 4 colores sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Green HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm, la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell's. Sin embargo, Mr. Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, reflexionando sobre la ubicuidad y omnipresencia del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr. Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. La obra "Tomato Pop Green HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.
$4,332.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía acrílica HPM "Tomate Pop Grey" de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Tomato Pop Grey HPM Serigrafía Acrílica de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única a mano de 4 colores sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Grey HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm (22 x 30 pulgadas), la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell. Sin embargo, Mr Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, reflexionando sobre la ubicuidad del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. La obra "Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.
$4,332.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Tomate Pop Off-White HPM Impresión Acrílica Serigráfica de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Tomato Pop Off-White HPM Serigrafía Acrílica de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única a mano de 4 colores sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Off-White HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm, la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell's. Sin embargo, Mr. Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, reflexionando sobre la ubicuidad y omnipresencia del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr. Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. "Tomato Pop Off-White HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.
$4,332.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Impresión serigráfica acrílica HPM "Tomato Pop Pink" de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Serigrafía acrílica HPM "Tomato Pop Pink" de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única a mano de 4 colores sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Pink HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm (22 x 30 pulgadas), la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell's. Sin embargo, Mr. Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, reflexionando sobre la ubicuidad y omnipresencia del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr. Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. La obra "Tomato Pop Pink HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.
$4,332.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía acrílica HPM «Tomato Pop Yellow» de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Serigrafía acrílica HPM "Tomato Pop Yellow" de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única a mano de 4 colores sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Yellow HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm, la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell's. Sin embargo, Mr. Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, comentando sobre la ubicuidad y omnipresencia del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr. Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. La obra "Tomato Pop Yellow HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.
$4,332.00
-
Shepard Fairey- OBEY Mañana otra noche, estampado azul PP de Niagara x Shepard Fairey - OBEY
Mañana es otra noche. Prueba de impresión en azul PP. Serigrafía de edición limitada de 3 colores, impresa a mano, sobre papel vitela natural Coventry Rag de 320 g/m² por el artista moderno Niagara x Shepard Fairey x Niagara. Prueba de impresión PP 2019. Edición limitada azul firmada y numerada de 150 ejemplares. Serigrafía a 3 colores sobre papel vegetal Coventry Rag natural de 320 g/m². Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 2 de julio de 2021. Elegí una imagen de Ron y Niagara donde ambos lucen increíbles, pero había un buen equilibrio entre la agresividad directa de la pose de Ron, con la mirada fija y el puño en alto, y el abrazo aparentemente recatado de Niagara hacia él. Cualquiera que conozca a Niagara sabe que, aunque parezca tranquila, ella mueve los hilos. Añadí una navaja que acaricia con el dedo para realzar su aire de femme fatale y porque pensé que encajaba con mi idea original del título: «Bonnie y Clyde eran unos pesos ligeros». – Shepard Fairey-.OBEY Niagara y Shepard Fairey presentan 'Tomorrow's Another Night': Una impactante colaboración en serigrafía «Mañana será otra noche», una cautivadora serigrafía azul de prueba de imprenta, es testimonio del genio colaborativo de Niagara y Shepard Fairey. Esta pieza de edición limitada, impresa a mano en papel vegetal Natural Coventry Rag de 320 g/m², encapsula la esencia del arte pop urbano y el grafiti modernos con sus imágenes audaces y sutiles matices. Cada impresión, parte de una edición limitada de 150 ejemplares, está firmada y numerada, lo que subraya su exclusividad y la meticulosa artesanía empleada en cada pantalla. Lanzada el 2 de julio de 2021, la obra mide 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), permitiendo que los intrincados detalles y los llamativos contrastes de color capten la atención. La impresión retrata a dos figuras, Ron y Niagara, en una compleja interacción de tensión y armonía visual. La descripción que hace Shepard Fairey de la obra revela un equilibrio deliberado entre la agresión manifiesta, representada por la mirada directa y el puño alzado de Ron, y el abrazo aparentemente tierno de Niagara. Sin embargo, como señala Fairey, el verdadero poder reside en Niagara, cuya discreta actitud oculta una presencia dominante, simbolizada por la navaja que acaricia sutilmente con el dedo. Esta aportación de Fairey intensifica el motivo de la femme fatale y se vincula con su concepto original para la estampa, sugiriendo una narrativa de fuerza e influencia ocultas. Explorando la profundidad visual y conceptual de 'Mañana será otra noche' En la creación de «Mañana es otra noche», Fairey y Niagara exploran la dinámica del poder, el control y el papel de la iconografía en el arte. El título y las imágenes de la obra tejen una historia de anticipación y los ciclos recurrentes del drama de la vida. El uso de una paleta de colores limitada acentúa la fuerza gráfica de la obra. A su vez, la elección de una serigrafía de alta calidad garantiza que cada color resalte sobre el papel, ofreciendo una textura y profundidad que resuenan con los significados complejos de la obra. La colaboración entre ambos artistas aúna estilos y perspectivas distintas, fusionando la crudeza del arte urbano con la sofisticación de la impresión artística. La trayectoria de Fairey en el arte pop urbano y el activismo, junto con la estética punk rock de Niagara, se combinan para crear una obra que es a la vez un deleite visual y una pieza de crítica social. El contraste entre el gesto desafiante de Ron y el sutil dominio de Niagara desafía las narrativas de género tradicionales e invita a los espectadores a mirar más allá de las apariencias para descubrir las complejas historias que subyacen. Significado cultural y legado artístico del grabado «Mañana será otra noche» es más que una obra de arte; es un hito cultural que captura un momento en la evolución del arte urbano y su intersección con la cultura pop. La colaboración entre Niagara y Shepard Fairey representa un puente entre talentos generacionales, fusionando el espíritu del punk rock con el arte urbano contemporáneo para crear algo nostálgico y a la vez fresco. El hecho de que sea una prueba de imprenta realza su valor cultural, ya que estas pruebas suelen reservarse para los archivos del artista y del impresor, y representan el estándar de oro de la edición impresa. Los coleccionistas y aficionados al arte urbano pop y al grafiti valoran las ediciones PP por su fidelidad a la intención original del artista y la alta calidad de la impresión. En esencia, «Mañana será otra noche» es un brillante ejemplo del poder vibrante y transformador de la colaboración en el arte urbano pop y el grafiti. Refleja la narrativa constante de rebeldía y subversión de las normas sociales que caracteriza al arte urbano. Con esta obra gráfica, Fairey y Niagara ofrecen una pieza que invita a la reflexión y de gran impacto visual, consolidando su papel como figuras influyentes en el arte contemporáneo.
$951.00
-
Shepard Fairey- OBEY Mañana otra noche, estampado rojo de Niagara x Shepard Fairey - OBEY
Mañana es otra noche. Serigrafía de edición limitada en rojo de 3 colores, impresa a mano sobre papel vitela natural Coventry Rag de 320 g/m² por el artista moderno Niagara x Shepard Fairey x Niagara. Edición limitada roja de 150 ejemplares, firmada y numerada, impresa en 3 colores sobre papel vegetal Coventry Rag natural de 320 g/m². Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 2 de julio de 2021. Elegí una imagen de Ron y Niagara donde ambos lucen increíbles, pero había un buen equilibrio entre la agresividad directa de la pose de Ron, con la mirada fija y el puño en alto, y el abrazo aparentemente recatado de Niagara hacia él. Cualquiera que conozca a Niagara sabe que, aunque parezca tranquila, ella mueve los hilos. Añadí una navaja que acaricia con el dedo para realzar su aire de femme fatale y porque pensé que encajaba con mi idea original del título: «Bonnie y Clyde eran unos pesos ligeros». – Shepard Fairey-.OBEY Colaboración de Shepard Fairey con Niagara: 'Mañana es otra noche' «Mañana será otra noche» es un testimonio de la dinámica colaboración entre Shepard Fairey y Niagara, dos figuras clave del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Esta serigrafía de edición limitada, impresa a mano sobre papel Natural Coventry Rag Vellum de 320 g/m², exhibe la magistral técnica de serigrafía de Fairey junto con la provocativa visión artística de Niagara. Lanzada el 2 de julio de 2021, cada lámina de la serie está meticulosamente firmada y numerada, lo que indica la exclusividad de esta obra. Sus dimensiones de 45,7 x 61 cm la hacen ideal para coleccionistas que aprecian la sutil intersección entre la cultura pop y las bellas artes. La obra presenta imágenes icónicas que reflejan el espíritu rebelde del punk rock, impregnadas de una agresividad directa y una sutil manipulación. La mirada incisiva y el puño cerrado de Ron contrastan con la postura calculada y serena de Niagara, una dualidad que Fairey enfatiza con la estratégica colocación de una navaja. Este elemento realza el atractivo de Niagara, haciendo un guiño al concepto original de Fairey de la pareja como una versión moderna de Bonnie y Clyde, sugiriendo una narrativa de poder y seducción que desmiente su apariencia externa. Explorando la narrativa visual y el mérito artístico de 'Mañana es otra noche' La decisión de Shepard Fairey de colaborar con Niagara en «Mañana es otra noche» da origen a una rica narrativa visual de contrastes y complejidad. Las imágenes en blanco y negro, de gran sobriedad, se ven realzadas por el uso inteligente de tres colores, lo que añade profundidad y sumerge al espectador en la historia que se desarrolla en la obra. La pieza resuena con la energía de la calle, donde el arte del grafiti tradicionalmente desafía las normas sociales y provoca la reflexión a través de la narrativa visual. La serigrafía es una exploración visual de la dicotomía entre apariencia y realidad, las dinámicas de poder y el papel de la mujer como orquestadora invisible en una sociedad dominada por los hombres. La descripción que hace Fairey de Niagara como alguien que aparenta ser recatada pero que «maneja los hilos» constituye un poderoso comentario sobre la naturaleza multifacética de la fuerza y la capacidad de acción femeninas. De este modo, la obra se convierte en una plataforma para la apreciación estética y la reflexión sobre temas más amplios de género y control. El impacto cultural de la fusión artística de Fairey y Niagara «Mañana será otra noche» representa un hito cultural en el arte pop urbano y el grafiti. La colaboración entre Shepard Fairey y Niagara tiende puentes entre generaciones y estilos artísticos, creando una obra que es a la vez un homenaje al pasado y un comentario relevante sobre temas contemporáneos. La edición limitada de la impresión realza su importancia cultural, ofreciendo una instantánea de un momento en que dos artistas de diferentes orígenes y con voces distintivas se unieron para crear algo único e impactante. Además, la obra contribuye al debate actual sobre el lugar del arte urbano dentro del contexto más amplio de la historia del arte. Al incorporar la estética del arte urbano a las bellas artes mediante la serigrafía, Fairey y Niagara desafían los límites tradicionales e invitan a una reevaluación de lo que constituye el arte en la era moderna. «Mañana será otra noche» es una obra de arte para disfrutar por su atractivo visual y un punto de partida para la conversación que anima a los espectadores a profundizar en las historias que hay detrás de las imágenes. En esencia, «Mañana será otra noche» es una vibrante encarnación del espíritu colaborativo que define el arte pop urbano. Con esta obra, Shepard Fairey y Niagara presentan una pieza impregnada del espíritu de la cultura urbana, manteniendo a la vez una sofisticación que atrae al coleccionista de arte. La obra es un testimonio del poder de la colaboración artística y del atractivo perdurable del arte inspirado en la calle.
$685.00
-
Adam Lister Impresión de archivo de Tony Montana 2 por Adam Lister
Impresión de archivo Tony Montana 2 de Adam Lister. Edición limitada en papel mate de bellas artes prensado en caliente de 300 g/m². Arte callejero pop graffiti. Artista. Obra de arte moderna. Impresión firmada y numerada de 2022. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño de la obra: 10x8 pulgadas. Impresión artística de alta calidad con pigmentos de archivo. Tony Montana de la película Scarface sentado en la cubierta con cocaína en estilo glitch. Fusionando la cultura pop y el arte vanguardista, Adam Lister presenta «Tony Montana 2 Archival Print», una exploración única de una leyenda del cine a través de una lente pixelada. Retomando la icónica escena de la película «Scarface», Lister captura la intensa atmósfera que rodea a Tony Montana sentado en su escritorio, insinuando la famosa pila de cocaína sin mostrarla explícitamente. La obra de arte de 20x25 cm, elaborada con meticulosa atención al detalle, emplea un estilo glitch que descompone la imagen en bloques geométricos. Esta representación pixelada evoca nostalgia, reminiscencia de los gráficos de los primeros videojuegos, y contrasta marcadamente con el mundo de alta definición del cine actual. Sirve como un crudo recordatorio de la evolución digital, preservando a la vez la esencia de la dramática escena. Impresa en papel mate de bellas artes de 300 g/m² de primera calidad, la calidad táctil de la pieza complementa las complejidades visuales. El uso de pigmentos de archivo garantiza que los colores, desde los grises fríos del traje de Montana hasta los tonos cálidos de su entorno, conserven su viveza, ofreciendo a los espectadores una experiencia auténtica y duradera. Con esta edición limitada, restringida a tan solo 50 copias firmadas y numeradas, Lister consolida su posición en el mundo del arte urbano y pop contemporáneo. Su reinterpretación de Tony Montana invita tanto a los amantes del arte como a los cinéfilos a contemplar una escena clásica bajo una luz pixelada completamente nueva, ampliando así los horizontes del arte interpretativo.
$310.00
-
Joe Conzo Jr Fotografía de Tony Tone 79, impresa por Joe Conzo Jr.
Impresión fotográfica de Tony Tone 79 por Joe Conzo Jr. Edición limitada en papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m². Arte moderno de artista callejero de graffiti pop. 2023 Impresión firmada Edición limitada de 5 obras de arte Tamaño de la obra 16x20 Pigmento de archivo Bellas artes de DJ Tony Tone siendo MC en un espectáculo en 1979. Fotografía de Tony Tone 79, impresa por Joe Conzo Jr. La fotografía de Tony Tone del 79, obra de Joe Conzo Jr., es una impactante representación visual de los inicios de la cultura hip-hop. Esta impresión de edición limitada, realizada con pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m², captura al DJ Tony Tone en 1979, completamente inmerso en su arte durante una actuación en directo. Firmada por Joe Conzo en 2023 y limitada a solo cinco copias, esta obra de 40x50 cm se erige como documento histórico y obra de arte, fusionando el arte pop urbano y el grafiti con la energía musical que impulsó el auge del hip-hop. DJ Tony Tone: Un pilar de los Cold Crush Brothers Tony Tone, miembro fundador de los Cold Crush Brothers, es uno de los héroes anónimos de los inicios del hip-hop. Como DJ y MC, su papel trascendió el de simplemente mezclar discos; fue un curador de sonido, atmósfera y creatividad que impulsó la energía del movimiento hip-hop. Los Cold Crush Brothers, formados en el Bronx a finales de la década de 1970, se convirtieron en un grupo icónico conocido por sus batallas líricas, rutinas dinámicas e innovadoras contribuciones culturales. Esta fotografía captura a Tony Tone en la cima de su arte, mostrando el intrincado trabajo de un DJ que era a la vez intérprete y artista. Su postura concentrada, sus manos en los controles y el equipo técnico en la imagen resaltan la dedicación y la habilidad necesarias para crear experiencias de música en vivo. Es una mirada íntima al mundo de un DJ que desempeñó un papel fundamental en la configuración del sonido y la estructura de los primeros tiempos del hip-hop. Joe Conzo Jr.: El cronista visual del nacimiento del hip-hop La fotografía de Joe Conzo Jr. es sinónimo del surgimiento del hip-hop como fuerza cultural. Como uno de los primeros fotógrafos en documentar el género, Conzo capturó no solo las actuaciones, sino también el espíritu y la energía del Bronx a finales de los 70 y principios de los 80. Su obra refleja la convergencia de música, arte y comunidad que definió la época, ofreciendo una mirada auténtica y directa a la vida de los pioneros del hip-hop. La impresión de Tony Tone '79 ejemplifica la habilidad de Conzo para convertir momentos de actuación en arte atemporal. Sus composiciones suelen enfatizar la relación entre el artista y el entorno, aportando profundidad y contexto a sus sujetos. Esta imagen no es una excepción, ya que retrata a Tony Tone en pleno proceso creativo, destacando la maestría técnica y artística que los DJs aportaron al hip-hop. La importancia artística y cultural de Tony Tone 79 La fotografía de Tony Tone '79 fusiona música y arte pop urbano, evocando la maestría artística de los inicios del hip-hop. El uso de materiales de calidad de archivo garantiza la preservación de cada detalle, desde la textura de los discos de vinilo hasta el sutil juego de luces y sombras, para las futuras generaciones. Su tamaño de 16x20 pulgadas amplifica su impacto, convirtiéndola en una pieza central para coleccionistas y entusiastas del arte urbano y la historia de la música. Esta obra de arte de edición limitada es más que una fotografía; es un tributo al ingenio y la pasión que dieron forma al hip-hop desde sus cimientos. Al capturar a Tony Tone en plena acción, Joe Conzo Jr. ha creado una pieza que resuena con la importancia cultural de la época dorada del Bronx, celebrando a los DJs que transformaron los tocadiscos en instrumentos y las presentaciones en vivo en arte. La fotografía de Tony Tone '79 es una pieza esencial para quienes valoran la convergencia de la música, la historia y el arte pop urbano.
$350.00
-
UFO907 Demasiado rápido para vivir Demasiado joven para morir Impresión de archivo de papel secante por UFO907
Demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir. Papel secante. Edición limitada. Impresión artística de pigmento de archivo sobre papel secante perforado por UFO907. Arte pop de la cultura LSD. Edición limitada de 75 ejemplares firmados/con certificado de autenticidad (2020). Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Como grafitero activo, UFO 907 es conocido por sus motivos extraterrestres de ovnis en todo Nueva York. Durante más de 20 años, su obra ha ido y sigue aumentando, atrayendo a seguidores de todo el mundo. Sus característicos motivos de ovnis han evolucionado a lo largo de los años, desde una simple forma de ovni hasta un estilo más complejo con ojos y piernas. Y continúa activo internacionalmente.
$352.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Top Elite Faschions de Shepard Fairey- OBEY
Top Elite Fashions - Impresión serigráfica de edición limitada a dos colores, realizada a mano sobre papel de bellas artes, por Shepard Fairey. Arte callejero único. Artista pop OBEY. Serigrafía de 18 x 24 pulgadas, edición firmada y numerada de 450 ejemplares. Firmada y numerada a lápiz por Shepard Fairey, esta serigrafía está impresa en papel de color blanco hueso de peso medio.
$384.00
-
Dan Black of Landland Torres Tornado de Mankato, Minnesota. Serigrafía de Dan Black de Landland.
Tornado Towers of Mankato Minn Serigrafía de Dan Black de Landland Impresa a mano en papel de bellas artes Edición limitada Edición limitada de 95 ejemplares, firmada y numerada, 2013. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. Torres Tornado de Mankato, Minnesota. Serigrafía de Dan Black de Landland. Dan Black, de Landland, es conocido por crear obras inmersivas e intrincadas que representan paisajes surrealistas pero profundamente familiares. La serigrafía «Las Torres Tornado de Mankato, Minnesota», una edición limitada impresa a mano, es un ejemplo de su magistral enfoque de la ilustración arquitectónica dentro del arte pop urbano y el grafiti. Lanzada en 2013 como parte de una edición firmada y numerada de 95 ejemplares, esta serigrafía de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) captura una fascinante interpretación ficticia de las Torres Tornado, una estructura que quizás nunca haya existido en la realidad, pero que se presenta con tal meticulosidad que resulta completamente plausible. La composición de esta obra fusiona estructuras industriales con casas móviles, apiladas y estructuradas en torres de varios niveles que parecen precarias, pero metódicamente dispuestas. Esta yuxtaposición de lo urbano y lo rural es un tema recurrente en la obra de Dan Black, donde difumina la línea entre la arquitectura documental y la especulativa. La paleta de colores apagados, con tonos marrones terrosos, grises industriales y verdes desvaídos, confiere a la pieza una sensación de nostalgia, decadencia y resistencia, reforzando su peso conceptual. Exploración arquitectónica en el arte pop callejero y el grafiti La obra de Dan Black, dentro del arte pop urbano y el grafiti, explora a menudo las estructuras, los espacios y los elementos olvidados de los entornos urbanos. En lugar de centrarse en la abstracción tradicional del grafiti o en bloques de color llamativos, ilustra meticulosamente estructuras con líneas precisas, casi como planos de lugares olvidados. Tornado Towers de Mankato, Minnesota, encarna esta práctica al representar una reliquia urbana fantástica pero diseñada con método, donde casas rodantes se elevan hasta convertirse en viviendas de varios pisos, aparentemente construidas para resistir las duras realidades de su entorno. Su obra posee una estética que se integra a la perfección en la cultura punk DIY, el arte de fanzines y la exploración urbana, presentando paisajes imaginarios que reflejan las tensiones de la vida real entre la permanencia y la transitoriedad. Estas torres de casas rodantes apiladas, unidas por estructuras de acero y escaleras, simbolizan la adaptación, la improvisación y la supervivencia, temas comunes en el grafiti y los movimientos de arte urbano de la cultura pop. Técnicas tradicionales de grabado y el atractivo de lo hecho a mano Una característica distintiva de esta serigrafía de edición limitada es su elaboración artesanal. A diferencia de las impresiones digitales producidas en masa, Dan Black y Landland emplean métodos de impresión manuales, superponiendo cuidadosamente los colores mediante técnicas de serigrafía. Esta dedicación a la impresión tradicional aporta una profundidad textural a la obra, asegurando que cada impresión conserve sutiles variaciones, lo que hace que cada ejemplar sea ligeramente único. Las serigrafías artesanales ocupan un lugar importante en el arte pop urbano y el grafiti, ya que la técnica está profundamente arraigada en la cultura del "hazlo tú mismo", los carteles de conciertos underground y los talleres de impresión independientes. Al utilizar paletas de colores limitadas y una meticulosa superposición de capas, artistas como Dan Black crean obras que poseen una autenticidad que no se encuentra en las reproducciones digitales. La fisicalidad de la tinta, las imperfecciones de la prensa y el laborioso proceso aumentan el valor y el atractivo coleccionable de esta impresión. El concepto de memoria y lugar en la obra de Landland Un aspecto significativo de la obra de Dan Black es su habilidad para construir narrativas en torno a lugares cuya existencia es incierta. Las Torres Tornado de Mankato, Minnesota, evocan una anomalía arquitectónica mítica, una estructura que se siente profundamente arraigada en el paisaje, pero a la vez inquietantemente artificial. Su geografía reimaginada, a menudo basada en pueblos del medio oeste, edificios abandonados y estructuras recónditas a la vera del camino, dota a su obra de una cualidad onírica y documental, invitando a los espectadores a preguntarse si ya han visitado estos lugares. Esta pieza, como muchas de las obras de Landland, funciona como un eco visual de espacios olvidados, transformando algo tan común como un parque de caravanas en una metrópolis de varios niveles que desafía la gravedad. Refleja temas como la improvisación, la resiliencia humana y cómo las personas crean hogares de las maneras más inesperadas, convirtiéndola en una fascinante adición al mundo del arte pop urbano y el grafiti.
$194.00
-
RIFF 170 Mapa del metro de Toronto, pintura original en aerosol amarilla de RIFF 170
Mapa del metro de Toronto, pintura original en aerosol amarilla de RIFF 170. Obra de arte única sobre un mapa reciclado del metro canadiense, realizada por un artista pop de arte callejero. Mapa del sistema de metro de Toronto, Canadá, 2021. Pintura en aerosol firmada. Obra de arte original. Tamaño: 16 x 8 pulgadas. Mapa del metro de Toronto amarillo por RIFF 170 – Obra original de pintura en aerosol en el género de arte pop urbano y grafiti «Mapa del metro de Toronto Amarillo» es una obra original de 2021, realizada con aerosol por el pionero del grafiti RIFF 170, sobre un auténtico mapa reciclado del sistema de metro canadiense. Con unas dimensiones de 40,6 x 20,3 cm, esta pieza única fusiona la navegación urbana con la autoridad del estilo a mano, marcando un hito transnacional en la historia del grafiti, donde el neoyorquino deja su huella en el trazado metropolitano de Toronto. Mediante audaces y fluidas técnicas de aerosol, RIFF 170 plasma su icónico nombre —RIFF— en el mapa con grandes y llamativas letras mayúsculas. Cada letra está rellena de degradados texturizados y moteados en tonos marrones terrosos y azules sombríos, mientras que un vibrante resplandor amarillo rodea la forma, actuando como un halo de movimiento y dinamismo. El estilo evoca la época dorada del grafiti en trenes, transformando un objeto estático e informativo en una superficie viva y expresiva. La transformación de este mapa utilitario del metro en una reliquia manchada de grafitis convierte la pieza en obra de arte y documento a la vez: un artefacto del lugar, del viaje y del dominio del aerosol. El legado del grafiti a través de las fronteras RIFF 170 se erige como una de las figuras fundacionales del grafiti estadounidense. Tras ascender en las filas de los pioneros del graffiti en trenes neoyorquinos en la década de 1970, su obra contribuyó a establecer el modelo de letras estilizadas, relleno de color e influencia caricaturesca que posteriormente dominaría el graffiti a nivel mundial. En «Mapa del metro de Toronto amarillo», traslada esa herencia cruda y original al contexto canadiense, superponiendo un fragmento del tejido urbano de Canadá con el legado icónico del graffiti neoyorquino. Esta transposición crea un diálogo visual entre dos grandes sistemas metropolitanos, vinculando la experiencia del transporte en metro con la presencia del graffiti como comentario, huella y movimiento. El mapa canadiense se convierte en un lienzo de resistencia, redefinido por un artista cuyo nombre ha trascendido décadas y fronteras sin perder vigencia. Color, textura y el uso de materiales encontrados La elección de colores de la obra es intencionada y potente. El relleno central de cada letra emplea un tono marrón oscuro que recuerda al acero oxidado, la decadencia y las superficies de los vagones de tren tras años de acumulación de capas. Las motas de aerosol sobre el relleno simulan suciedad y movimiento, creando una sensación de profundidad y textura que evoca estaciones de tren y túneles de metro. El contorno amarillo brilla como luces intermitentes, otorgando a las letras una sensación de urgencia y resaltando su viveza sobre el denso entramado del sistema de transporte de Toronto. La decisión de RIFF 170 de pintar sobre un mapa del metro refuerza la tradición del grafiti de utilizar materiales encontrados y efímeros, transformando un objeto cotidiano de navegación en un símbolo de movimiento con una marcada actitud visual. Arte pop callejero y graffiti en tiempo real El mapa amarillo del metro de Toronto se erige como un ejemplo contemporáneo del arte pop callejero y el grafiti en su forma más cruda y honesta. Toma una reliquia de la infraestructura pública y la transforma en un tablero de mensajes, fusionando la geografía de Toronto con el nombre icónico de una leyenda del Bronx. De esta manera, RIFF 170 reafirma la relevancia del grafiti no solo en el pasado, sino también en la continua redefinición del arte urbano. Esta obra trata tanto sobre la ubicación como sobre la identidad: sobre los lugares que dan forma al movimiento y los nombres que marcan esos espacios. El clásico contorno con efecto goteo de RIFF y su declaración en mayúsculas transmiten el peso de la historia con la energía del presente. Es un emblema del estilo transfronterizo, ejecutado con aerosol, firmado con legado y ubicado en el mapa de la cultura del grafiti moderno.
$750.00
-
Nate Duval Serigrafía Tour de Finch de Nate Duval
Tour de Finch, serigrafía tricolor impresa a mano sobre papel de bellas artes por el codiciado artista Nate Duval. Obra de arte pop de edición limitada. Obra de arte de edición limitada firmada, 2014. Tamaño: 10x8.
$27.00
-
Casey Weldon Impresión de archivo de toxoplasmosis 1 por Casey Weldon
Toxoplasmosis 1 Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop Casey Weldon. Obra de arte moderna. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2017). Tamaño de la obra: 12 x 12 pulgadas.
$143.00
-
LushSux Train 24 HO Graffiti Train Art Toy Escultura de LushSux
Train 24 es una escultura original de un vagón de tren a escala HO, realizada en acrílico por el artista callejero de graffiti y artista pop moderno LushSux. Grafiti/pintura throw-up original firmada en 2014 sobre maqueta de tren HO. Tamaño de la obra: 14x3. Lush es un modelo masculino y, a veces, un grafitero de renombre internacional. Presentamos "Train 24" de LushSux: Un lienzo sobre raíles «Tren 24» se erige como una pieza singular dentro de la obra del audaz artista urbano LushSux. Reconocido por sus exquisitos murales y su atrevido arte pop callejero, LushSux traslada su arte a un medio poco convencional: un vagón de tren a escala HO, fusionando la meticulosa artesanía de los aficionados al modelismo ferroviario con el espíritu rebelde del grafiti. Firmada y creada en 2014, esta obra original representa la naturaleza desafiante de la escala propia del grafiti, demostrando que el espíritu de esta forma de arte urbano puede encapsularse en las 14x3 pulgadas de un tren a escala. El estilo característico de LushSux en miniatura La obra "Tren 24" presenta un grafiti, comúnmente llamado throw-up, caracterizado por sus letras redondeadas y su ejecución rápida; un estilo que es un elemento básico en el repertorio de arte urbano de LushSux. El vibrante tono rosa del grafiti resalta la paleta, por lo demás tenue, del vagón de tren, atrayendo la mirada y desafiando la percepción del espacio y del arte por parte del espectador. Al llevar su arte a una escala tan pequeña, LushSux difumina las fronteras entre la naturaleza subversiva del grafiti y la precisión controlada de la pintura de trenes a escala. El grafiti, extendido a lo largo del tren, se convierte en una narrativa en movimiento, un vehículo literal para la expresión del artista. El valor artístico y coleccionable de "Tren 24" «Train 24» no solo se erige como una obra de arte pop moderno, sino también como un codiciado objeto de colección dentro de la subcultura del modelismo ferroviario. La fusión de esta afición especializada con el dinámico mundo del arte urbano crea una pieza intercultural que atrae a un público diverso de coleccionistas y aficionados. Al ser una obra original firmada por LushSux, la pieza ostenta el peso de la autenticidad y el prestigio de la propiedad, cualidades muy valoradas tanto en el mundo del arte como en la comunidad del modelismo ferroviario. Esta obra es un testimonio de la versatilidad de LushSux como artista y de las amplias posibilidades del arte urbano como género que continúa reinventándose y superándose. «Train 24» es una escultura de locomotora que simboliza la trayectoria del arte pop urbano desde los márgenes hasta el reconocimiento artístico y la popularidad del coleccionismo.
$1,060.00 $901.00
-
Royyal Dog- Chris Chanyang Shim GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$366.00
-
Nimit Malavia Impresión Giclee de transiciones de Nimit Malavia
Obra de arte "Transitions", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Nimit Malavia.
$217.00
-
Nychos Serigrafía Viajes para pintar de Nychos
Edición limitada de Travel To Paint, impresión serigráfica monocromática hecha a mano sobre papel francés Pop-Tone Sweet Tooth de 140 lb, por Nychos, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra de arte de edición limitada, firmada y numerada, número 2016. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Rabbit Eye Movement se enorgullece en anunciar el estreno en San Francisco del documental de Nychos, "The Deepest Depths of the Burrow". Dirigido por Christian Fischer, el documental ofrece una mirada íntima al mundo en constante evolución de Nychos. Nychos es ilustrador, artista urbano y grafitero, conocido por su concepto callejero RABBIT EYE MOVEMENT (REM) hace 10 años. El ícono del movimiento es un conejo blanco, que se ha reproducido desde entonces y ha aparecido en las calles de todo el mundo durante la última década.
$243.00
-
Victo Ngai Impresión giclée de agua traicionera de Victo Ngai
Obra de arte "Agua Traicionera", impresión giclée de edición limitada en papel Hahnemühle Museum Etching 100% algodón, del artista de graffiti de la cultura pop Victo Ngai. Edición limitada de 100 ejemplares. Firmada y numerada. Debido a la forma en que el artista creó y almacenó esta obra, muchas de las impresiones antiguas de Ngai presentan un ligero amarilleo en los márgenes blancos superior e inferior, de aproximadamente 1 mm de longitud. Esto no afecta en absoluto a la imagen y, salvo este detalle, las impresiones son perfectas.
$270.00
-
Frank Kozik SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$384.00
-
Saber Etiqueta adhesiva triple con la bandera de EE. UU. Diseño original de Saber
Etiqueta adhesiva triple con la bandera de EE. UU. (Hecho en EE. UU.) con diseño original de Saber. Dibujo original con rotulador permanente sobre pegatina brillante con la bandera de EE. UU. realizado por un artista de graffiti. Arte callejero moderno. Bandera estadounidense sin cortar, firmada 3 veces, 2020. Hecha en EE. UU. Original de Estados Unidos. Arte de graffiti. Etiqueta adhesiva de 12x4 pulgadas con marcador. La fusión del patriotismo y la rebeldía: Arte pop callejero y grafiti La obra en cuestión ejemplifica una vibrante confluencia entre la ética del arte urbano y la expresión patriótica. A primera vista, se presenta como un acto desafiante de ornamentación sobre un símbolo de orgullo nacional, la bandera estadounidense, con una reiterada afirmación de producción nacional: «Hecho en EE. UU.». Sin embargo, tras una inspección más detenida, revela un diálogo complejo entre la intención del artista y la interpretación del espectador, característico del arte pop urbano y el grafiti. Saber, el artista detrás de esta creación, es una figura reconocida dentro de la comunidad del arte urbano. Sus contribuciones han sido fundamentales para elevar el grafiti como una forma legítima de arte contemporáneo. Nacido en Estados Unidos, las obras de Saber a menudo infunden un sentido de identidad nacional al tiempo que desafían el statu quo. A través de su arte, manifiesta una singular mezcla de patriotismo y crítica, una dualidad especialmente palpable en esta pieza. Simbolismo y significado en la obra de Saber La forma tríptico de la hoja de pegatinas sin cortar intensifica el impacto del mensaje "Made in USA", repetido tres veces para mayor énfasis. Cada bandera sirve de lienzo para el estilo característico de Saber, donde la fluidez y la audacia de sus líneas resaltan sobre el fondo estructurado de las estrellas y las franjas. La elección de una pegatina brillante de la bandera estadounidense como soporte es deliberada, pues realza la interacción de texturas y acabados, un sello distintivo del arte pop urbano. El uso de marcadores permanentes por parte de Saber para dibujar sobre las pegatinas indica la permanencia de los sentimientos expresados a través de la obra. Los garabatos negros, caóticos y enérgicos, transmiten una sensación de urgencia y emoción cruda que suele acompañar a los debates sobre identidad nacional y producción. El acto de pintar sobre un símbolo nacional puede interpretarse como una forma de comentario social y político, un punto de partida para la conversación sobre temas que van desde el patriotismo hasta el consumismo en la sociedad estadounidense. Contextualizando la obra de Saber en el arte callejero moderno En el panorama del arte urbano moderno, la obra de Saber destaca por su audaz confrontación con temas políticos y su sutil análisis de la identidad estadounidense. Su serie de 2020 de pegatinas con la bandera estadounidense refleja las complejidades del "sueño americano" y las realidades de la ética industrial del país. Al superponer arte callejero sobre un emblema de orgullo nacional, Saber invita a los espectadores a reconsiderar su percepción de la bandera y del grafiti como forma de arte. El uso que hace el artista de las etiquetas adhesivas, un elemento básico del arte urbano, subraya la naturaleza efímera de este medio. Tradicionalmente, estas etiquetas se pegan rápidamente en superficies de espacios públicos, están destinadas al consumo masivo y a menudo son retiradas o se deterioran. En contraste, la obra de Saber inmortaliza esta técnica efímera, transformando el grafiti en un artefacto perdurable de expresión cultural. La fusión del grafiti con la icónica iconografía de la bandera en esta obra invita a reflexionar sobre la dicotomía entre las normas establecidas y los actos subversivos. Es un testimonio de la narrativa en constante evolución del arte pop urbano, donde se difuminan los límites entre lo sancionado y lo insurgente. El arte de Saber no solo ocupa un espacio físico; ocupa el espacio mental de la contemplación, instando a la reflexión sobre sus mensajes subyacentes. Las tres pegatinas de la bandera con la leyenda "Made in USA" de Saber constituyen un ejemplo conmovedor de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden encapsular temas sociopolíticos complejos en una experiencia visual singular. Es un recordatorio impactante del poder inherente al arte urbano para comunicar, desafiar y conectar a niveles que trascienden lo visual, consolidando la posición de Saber dentro del panteón de los artistas urbanos contemporáneos.
$38.00
-
Naoto Hattori Tripping Devil Dibujo a lápiz de grafito original de Naoto Hattori
Tripping Devil es un dibujo original a mano sobre papel artístico envejecido, enmarcado y con bordes irregulares, del artista surrealista Naoto Hattori. Dibujo original único a lápiz/grafito firmado en 2012. Obra enmarcada. Tamaño del marco: 8,5 x 8,5 pulgadas. Tamaño de la imagen: 3 x 5 pulgadas. Enmarcado y con paspartú personalizados por el artista. La fusión del arte pop callejero y el arte del grafiti en la obra de Naoto Hattori La intersección entre el arte pop urbano y el grafiti representa una forma de arte vibrante y a menudo rebelde que busca desafiar la estética tradicional, presentar comentarios sociales y utilizar los espacios públicos como lienzo de expresión. "Tripping Devil" de Naoto Hattori es un ejemplo profundo de esta intersección artística, aunque difiere de los murales convencionales pintados con aerosol en las paredes de la ciudad. Este dibujo original a lápiz y grafito de 2012 es un testimonio de las diversas técnicas y materiales empleados dentro del género, uniendo el espíritu crudo del arte urbano con la meticulosidad del dibujo clásico. La obra de Hattori está delicadamente enmarcada, con unas dimensiones de 21,6 x 21,6 cm, y la imagen mide 7,6 x 12,7 cm. El artista elaboró el marco y el paspartú a medida, subrayando el toque personal y la atención al detalle que Hattori imprime en su trabajo. El papel artístico está desbarbado y envejecido a mano, una elección que aporta una textura adicional y una sensación de profundidad histórica a la pieza. Esta selección de materiales resulta particularmente conmovedora, ya que dota a la obra de arte de una cualidad antigua que contrasta marcadamente con la naturaleza típicamente efímera del arte callejero y los grafitis. La estética única de Naoto Hattori dentro del arte pop callejero La obra de Naoto Hattori se caracteriza a menudo por un surrealismo onírico, donde criaturas fantásticas y figuras metamórficas desafían la percepción de la realidad del espectador. «Tripping Devil» no es una excepción. El dibujo presenta una criatura con rostro humanoide y un cuerpo que se transforma en una forma similar a la de un pulpo. Esta fusión de lo humano y lo surrealista es un sello distintivo del estilo de Hattori y refleja el potencial transformador del arte pop urbano y el grafiti. La austera paleta monocromática de grafito se centra en los intrincados detalles y el sombreado que dan vida a «Tripping Devil». A pesar de estar enmarcada, la obra transmite el espíritu del arte pop urbano, caracterizado a menudo por una audaz transgresión de los límites y una aceptación de lo no convencional. El enfoque sistemático de Hattori para el dibujo guarda paralelismos con las técnicas deliberadas y reflexivas empleadas por los artistas callejeros y grafiteros para crear sus obras, aunque en una escala y un medio diferentes. Naoto Hattori y la coleccionabilidad del arte pop callejero Los coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti buscan cada vez más obras para exhibir en sus hogares, pasando del espectáculo público al tesoro personal. "Tripping Devil" de Hattori ejemplifica esta tendencia, ofreciendo al mercado del arte una pieza única que encapsula la esencia del arte urbano en un formato coleccionable y a la vez apto para la exhibición privada. La firma del artista en la obra es un sello de autenticidad y un vínculo entre el artista y el coleccionista. La originalidad de "Tripping Devil" es primordial. En un ámbito donde la producción en masa y la reproducción son habituales, el compromiso de Hattori con la creación de una obra original y singular eleva el valor y el atractivo de la pieza. La meticulosidad de la obra, combinada con su presentación única en papel artístico envejecido, crea un diálogo entre la naturaleza efímera del arte urbano y la perdurabilidad del coleccionismo de bellas artes. La relevancia cultural del arte de Hattori En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, "Tripping Devil" de Hattori destaca como un artefacto cultural que encarna el espíritu innovador de estas expresiones artísticas. Si bien el arte pop urbano suele transmitir mensajes sobre la cultura popular y problemáticas sociales, la obra de Hattori profundiza en la psique, explorando temas como la identidad, la conciencia y la condición humana a través de una perspectiva surrealista. Esta pieza, aunque no se exhibe en un espacio público, continúa la tradición del arte pop urbano y el grafiti con su objetivo de provocar la reflexión y evocar emociones. Los elementos surrealistas invitan a la interpretación y la reflexión, al igual que los murales y firmas de gran formato en entornos urbanos. "Tripping Devil" de Hattori nos recuerda que la esencia del arte urbano reside no solo en su ubicación, sino también en su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo, desafiando percepciones y fomentando una mayor inmersión en la narrativa visual. "Tripping Devil" de Naoto Hattori es un ejemplo exquisito del potencial de fusión entre el arte pop urbano, el grafiti y las técnicas de dibujo tradicionales. Es un testimonio de la habilidad del artista y de la versatilidad del arte urbano. Como demuestra esta obra, el valor del arte pop callejero y del grafiti trasciende los límites de la ciudad, encontrando un lugar en las colecciones de los amantes del arte que aprecian la sutil combinación de rebeldía, maestría y profundidad narrativa que ofrecen estos géneros.
$793.00
-
Ziero Muko Impresión de archivo de papel secante Trippy Felix de Ziero Muko
Trippy Felix Edición Limitada Papel Secante de Bellas Artes Impresión de Pigmentos de Archivo sobre Papel Secante Perforado del Artista Pop Moderno Ziero Muko. Edición limitada de 2022, firmada y numerada, de 20 ejemplares. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2022. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.
$533.00
-
Eddie Colla Escultura de lata de pintura en aerosol HPM de la vacuna inhalatoria Trivaac por Eddie Colla
Vacuna por inhalación Trivaac HPM. Edición limitada hecha a mano. Técnica mixta, artículos reciclados, escultura en lata de aerosol. Obra de arte del artista callejero de graffiti y artista pop moderno Eddie Colla. Esculturas artísticas en lata de pintura en aerosol, edición limitada de 30 ejemplares, firmadas y numeradas, fabricadas e impresas por HPM en 2020. Estas son obras de arte, no dispositivos médicos. «Originalmente, creé estas vacunas inhalatorias falsas como utilería para dos instalaciones que realicé con D Young V: Epílogo y Memento Mori. Las instalaciones giraban en torno a posibilidades apocalípticas. Estas latas de pintura en aerosol recicladas representaban vacunas inhalatorias desechadas que la Organización Mundial de la Salud había distribuido durante una pandemia global. Las etiquetas contienen información sobre la dosis de aplicación y los ingredientes activos. Investigué mucho sobre pandemias anteriores, como la gripe aviar H1N1. La idea era crear un artefacto lo más realista posible que simulara un intento fallido de contener una pandemia global». Eddie Colla Representación artística de las pandemias globales Las obras de técnica mixta de Eddie Colla, "Vacuna por inhalación Trivaac", reflejan una visión inquietantemente profética de las crisis sanitarias globales a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Esta serie de edición limitada, compuesta por tan solo 30 piezas firmadas y numeradas, incorpora objetos reciclados y latas de pintura en aerosol para formar esculturas que se erigen como conmovedores vestigios de posibilidades apocalípticas. Creadas como parte de dos instalaciones con el artista D Young V, "Epílogo" y "Memento Mori", las esculturas de Colla fueron diseñadas para representar vacunas por inhalación desechadas, distribuidas por la Organización Mundial de la Salud durante una pandemia global ficticia. Estas instalaciones exploraron temas como la vulnerabilidad humana, el colapso social y las intervenciones que entran en juego durante tales catástrofes. Las esculturas, elaboradas para imitar la apariencia y los detalles informativos de dispositivos médicos reales, transmiten el realismo y la urgencia de un mundo que lucha contra la amenaza de las pandemias. La meticulosa investigación de Colla sobre crisis sanitarias anteriores, como la gripe H1N1, inspiró la creación de esta escultura en aerosol. Las etiquetas de cada lata detallan la dosis de aplicación y los ingredientes activos, lo que contribuye a la autenticidad de las piezas. Esta atención al detalle no solo realza el impacto visual de las esculturas, sino que también les confiere una narrativa que las vincula con el contexto real de las emergencias de salud pública. Comentario cultural a través de medios mixtos Las esculturas de la serie «Vacuna por inhalación Trivaac» comentan de forma contundente la intersección entre el arte, la ciencia y la respuesta social a los desafíos de la salud global. Al utilizar latas de pintura en aerosol recicladas, Colla reutiliza lo cotidiano y alinea su obra con la ética del reciclaje y la sostenibilidad. Estos temas son cada vez más relevantes en el discurso contemporáneo. Estas esculturas transforman la lata de aerosol, una herramienta omnipresente en el arte urbano, en un recipiente de significado más profundo, reflexionando sobre la cultura del usar y tirar y las implicaciones de los desechos médicos. Este conjunto de obras también cuestiona la eficacia y la accesibilidad de las intervenciones sanitarias, poniendo de relieve la disparidad entre el propósito previsto de los dispositivos médicos y su implementación real en situaciones de crisis. Las esculturas de Colla sugieren una historia de uso y urgencia en la que estos objetos eran vitales para la supervivencia. El carácter de edición limitada de estas piezas enfatiza su singularidad como obras de arte, a la vez que alude a la escasez de recursos que puede producirse en tiempos de crisis. El poder evocador del arte pop callejero y el grafiti La contribución de Eddie Colla al arte pop urbano y al grafiti se caracteriza por su capacidad para evocar respuestas contundentes a través de objetos que conectan el arte con la realidad. Sus esculturas no son objetos pasivos; son puntos de partida para la reflexión que invitan al espectador a pensar críticamente sobre el estado del mundo y nuestras reacciones ante los peligros inminentes. Siguiendo la tradición del arte urbano, estas obras son accesibles a la vez que complejas, visualmente impactantes pero cargadas de significado. La serie «Vacuna por inhalación Trivaac» subraya el poder evocador del arte pop urbano y el grafiti para comentar y abordar la actualidad. Mediante esta serie, Colla extiende las capacidades narrativas del arte urbano más allá de los muros, adentrándose en el ámbito tridimensional y ofreciendo una conexión tangible con los problemas que impregnan nuestra conciencia colectiva. En esencia, las esculturas de Eddie Colla de la serie «Vacuna por inhalación Trivaac» encarnan las cualidades innovadoras y reflexivas del arte pop urbano y el grafiti. Al fusionar el arte con elementos de crítica social, Colla cautiva la imaginación y genera debate, consolidando su papel como artista que observa y participa en las conversaciones más amplias de nuestra época. Su obra nos recuerda el impacto del arte en la interpretación, la comprensión y el cuestionamiento del mundo que nos rodea.
$298.00
-
Mark Drew SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$504.00
-
Conrad Roset True Detective Lámina giclée de Conrad Roset
Obra de arte Bird Oysho, impresión giclée de edición limitada en papel de 330 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Conrad Roset.
$103.00
-
Jimmy Law Impresión de archivo TRUST de Jimmy Law
Obra de arte TRUST, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Jimmy Law.
$243.00
-
Christine Wu Impresión giclée de nardos de Christine Wu
Obra de arte Tuberose, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de la artista de graffiti de la cultura pop Christine Wu.
$352.00
-
Mike Giant Tapiz de banderín con serigrafía de Tupac de Mike Giant
Estandarte de Tupac, edición limitada de 1 color, serigrafía de 1 color sobre fieltro de tela con tapiz de flecos, obra de arte del artista de graffiti Mike Giant Art. Estandarte de Tupac de MIKE GIANT, 2021. Serigrafía a un color sobre fieltro con flecos. 45,7 x 60,9 cm (18 x 24 pulgadas). Edición de 50 ejemplares con certificado de autenticidad firmado. El mundialmente famoso tatuador Mike Giant perfeccionó su técnica en Nuevo México, inspirándose en el grafiti, el heavy metal, el punk rock, el BMX, el skateboarding y el hip hop. Sus obras en blanco y negro ahora se encuentran por todo el mundo en forma de tatuajes, pinturas, fotografías, grabados artísticos, ropa urbana y mucho más.
$256.00
-
Rich Pellegrino Dibujo original de Tusken Raider Sketch de Rich Pellegrino
Boceto original de un Tusken Raider, dibujo a rotulador sobre papel de bellas artes del artista callejero de graffiti y arte pop moderno Rich Pellegrino. Dibujo original a rotulador firmado por Rich Pellegrino, 2013. Tamaño de la obra: 9x12.
$256.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Twenty One AP de SNO x Shepard Fairey - OBEY
Serigrafía Twenty One AP de SNO x Shepard Fairey - OBEY Prueba de artista Serigrafía impresa a mano en papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2017. Firmada y marcada AP. Edición limitada original. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Impresión serigráfica. «Diseñé originalmente este póster para la primera exposición de mi galería Subliminal Projects en el 95 y ahora lanzan una serigrafía de edición limitada, remezclada por mi agencia creativa Studio Number One» - Shepard Fairey La serigrafía "Twenty One AP" es una pieza cautivadora que encapsula una época significativa en el mundo del arte contemporáneo, magistralmente creada por la colaboración entre SNO y el icónico Shepard Fairey, más conocido como OBEY. Esta prueba de artista (AP), serigrafiada a mano sobre papel de bellas artes, es un testimonio del brillante arte urbano que evolucionó hasta convertirse en una forma de expresión reconocida y prestigiosa. Curiosamente, esta obra no solo encarna la destreza artística, sino que también rinde homenaje a la rica historia de sus orígenes. El propio Shepard Fairey explicó la creación de esta obra, revelando que su diseño original se concibió para la exposición inaugural de su galería, Subliminal Projects, en 1995. En 2017, el mismo diseño cobró nueva vida y se reinterpretó a través de una serigrafía de edición limitada. Esta visión innovadora fue posible gracias a la agencia creativa de Fairey, Studio Number One, que fusionó la estética original con influencias modernas. La obra impresa representa una fusión de lo antiguo y lo nuevo, al igual que los artistas a quienes representa. Coincidiendo con este lanzamiento, se inauguró "Veintiuno", una exposición colectiva que conmemora los 21 años de trayectoria de Subliminal Projects. Celebrada en junio de 2017, la exposición buscó recuperar la esencia de las primeras exposiciones de estilo "hazlo tú mismo" que sentaron las bases de la identidad de Subliminal. "Veintiuno", como su nombre indica, rindió homenaje a los artistas clave en la historia de la galería, celebrando a quienes han dado forma a su pasado y a quienes prometen un futuro dinámico. La obra impresa y la exposición, entrelazadas, ofrecen una visión del espíritu perdurable y la evolución del arte urbano a lo largo de las décadas.
$530.00
-
Shepard Fairey- OBEY Dos Américas- Impresión en serigrafía de gran formato de Shepard Fairey- OBEY
Dos Américas - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano en 4 colores sobre papel de algodón 100% barnizado de calidad de archivo con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía a cuatro colores sobre papel de algodón 100% barnizado, de calidad de archivo. 76 x 102 cm. Firmada por Shepard Fairey. Edición numerada de 100 ejemplares. La fotografía de Jim Marshall, que retrata a una familia minera en Hazard, Kentucky, mientras convivía con ellos, transmite mucho con lo que muestra: una madre y sus dos hijos abrazados, apoyándose mutuamente. Pero también revela mucho con su ausencia: la noción de necesidades materiales y la presencia del padre. Desconozco si el padre trabajaba en la mina cuando se tomó la fotografía o si posiblemente falleció joven debido a los riesgos para la salud que implica trabajar en condiciones peligrosas, pero es evidente que la familia sufre dificultades y carencias.
$4,011.00
-
Madsaki SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$1,707.00 $1,451.00