Productos
-
Jeremy Wheeler Serigrafía occidental de Jeremy Wheeler
Edición limitada occidental, serigrafía monocromática impresa a mano sobre papel de bellas artes por Jeremy Wheeler, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Western de Jeremy Wheeler: Una viñeta de estilo cómic que representa una escena de una película del oeste en la que dos pistoleros se preparan para el duelo. Edición limitada de una serigrafía artística del famoso artista Jeremy Wheeler.
$103.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía «Poderes de los humedales» de Shepard Fairey - OBEY
Serigrafía "Wetland Powers" de Shepard Fairey - OBEY. Impresa a mano sobre papel de bellas artes color crema con motas. Edición limitada. Obra de arte de Obey, artista de la cultura pop. Edición limitada de 550 ejemplares, firmada y numerada, 2023. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Impresión serigráfica. Esta publicación de Wetland Powers examina las repercusiones de una Corte Suprema mayoritariamente controlada por las grandes petroleras. Se supone que el gobierno debe velar por el mayor bien para el mayor número de personas. Sin embargo, los magistrados conservadores de la actual Corte Suprema han priorizado los intereses de las grandes petroleras y los terratenientes adinerados por encima del acceso a agua potable y limpia para la ciudadanía. El concepto de "bienes comunes" —nadie es dueño de recursos como el aire y el agua, y estos deben protegerse para el beneficio de todos— parece haber pasado desapercibido para muchos en el mundo empresarial y gubernamental. Como votantes, nos corresponde elegir representantes que antepongan las necesidades de la ciudadanía. La composición de la Corte Suprema siempre es un factor importante a considerar al votar por nuestro presidente, ya que es el presidente en funciones quien designa a los magistrados de la Corte Suprema. -Shepard Fairey- OBEY «El poder de los humedales» de Shepard Fairey: Una declaración en el arte pop callejero En el arte pop urbano, Shepard Fairey se erige como una figura de enorme influencia; su obra suele estar impregnada de sólidos mensajes sociopolíticos. La serigrafía «Wetland Powers» de Shepard Fairey, también conocido como OBEY, es un ejemplo contundente de su compromiso con la fusión del arte y el activismo. Lanzada en 2023, esta pieza de edición limitada, impresa a mano sobre papel de bellas artes color crema con motas, es mucho más que una imagen visualmente impactante; es un canal para un diálogo crucial sobre justicia ambiental y gobernanza. Analizando "El poder de los humedales" de Shepard Fairey La obra, de 45,7 x 61 cm, forma parte de una edición limitada de 550 copias firmadas y numeradas. Al más puro estilo Fairey, la pieza combina una estética audaz con un mensaje que invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones políticas en el medio ambiente. La imagen presenta una figura femenina con elementos que sugieren una conexión con la naturaleza y su protección. El trabajo de Fairey se caracteriza por su lenguaje visual complejo; cada elemento tiene una función simbólica, y «Wetland Powers» no es una excepción. Defensa del medio ambiente a través del arte En «Wetland Powers», Fairey aborda el controvertido tema de los derechos sobre la tierra frente a la protección ambiental, destacando especialmente el papel de la Corte Suprema en la configuración del destino de los humedales estadounidenses. La obra sirve como comentario sobre las decisiones de la Corte que Fairey percibe como favorables a los intereses corporativos por encima de la salud ambiental pública. A través de esta pieza, Fairey expresa su convicción en la protección de los bienes comunes —el aire, el agua y la tierra— para el bien colectivo. La resonancia cultural de la obra de Fairey El arte de Shepard Fairey siempre ha conectado con un público amplio, y su campaña Obey se ha convertido en un fenómeno cultural. Con "Wetland Powers", Fairey continúa resonando con la conciencia colectiva, utilizando su arte como plataforma para abogar por la responsabilidad ecológica y social. La obra subraya el poder del arte pop urbano para trascender el lienzo y convertirse en un vehículo de cambio, instando a la ciudadanía a reflexionar sobre su papel como votantes y a elegir líderes que prioricen el bienestar de todos. "Wetland Powers" es un testimonio del papel perdurable de Shepard Fairey como artista a la vanguardia del arte pop urbano y el grafiti. Su capacidad para abordar problemas globales urgentes a través de imágenes impactantes consolida su estatus como artista dedicado a la intersección entre el arte y la defensa del medio ambiente. Como edición limitada, "Wetland Powers" representa la destreza artística de Fairey y encarna el espíritu del arte urbano como una forma de diálogo público comprometido.
$486.00
-
LushSux Lo que un escritor de graffiti ve una impresión de archivo de LushSux
Lo que ve un grafitero: Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel Museum Natural Fine Art de 310 g/m² de LushSux, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16x20. Escena callejera urbana industrial con grafitis que representa varios throw-ups y tags en blanco y negro. Una visión de "Lo que ve un grafitero" de LushSux LushSux, el reconocido artista callejero de graffiti, presenta una visión sincera del paisaje urbano a través de los ojos de un grafitero con su obra "Lo que ve un grafitero". Esta obra de edición limitada, compuesta por 40 impresiones de pigmento de archivo sobre papel Museum Natural Fine Art de 310 g/m², mide 40,6 x 50,8 cm y está firmada y numerada por el artista. En blanco y negro, la pieza representa una escena callejera repleta de grafitis y firmas, capturando la esencia pura de la visión del artista. Descifrando el lienzo urbano en el arte de LushSux La obra es un homenaje monocromático a la cultura del grafiti, que plasma el lenguaje visual y los símbolos que los grafiteros imprimen en el entorno urbano. En esta pieza, los edificios no son meras estructuras, sino lienzos en potencia, rebosantes de posibilidades y a la espera de la huella del artista. LushSux traslada el mundo tridimensional a una superficie plana, conservando la profundidad y la complejidad de la perspectiva del grafitero. Cada elemento, desde las firmas del rodillo hasta la pintura que gotea, está representado con autenticidad, lo que pone de manifiesto el profundo conocimiento que el artista tiene de esta forma de arte. LushSux y la narrativa del grafiti A través de «Lo que ve un grafitero», LushSux realiza una conmovedora reflexión sobre la percepción y los detalles que a menudo pasan desapercibidos en nuestro entorno. La obra trasciende la simple representación del grafiti; explora la psique del artista, los códigos subculturales y el diálogo, a menudo invisible, entre grafiteros. Es una pieza reflexiva que invita al espectador a ponerse en la piel de quienes ven la ciudad como un espacio de expresión. LushSux, como participante y observador de la escena del grafiti, utiliza su arte para tender un puente entre la calle y la galería, fusionando la experiencia visceral del arte pop urbano con el espacio contemplativo de la contemplación de las bellas artes. Esta obra no es solo una representación de un espacio físico; es una ventana a los fundamentos culturales y sociales del movimiento del arte urbano, un fenómeno del arte pop moderno que continúa evolucionando y provocando.
$352.00
-
Tim Doyle Que pedazo de basura- 36x24
Compre What A Piece Of Junk- 36x24 Impresión de serigrafía de edición limitada tirada a mano en 5 colores en papel de bellas artes por Time Doyle Rare Street Art Famoso artista de arte pop. Tim Doyle "What a Piece of Junk" Serigrafía impresa a mano en 5 colores firmada y numerada por el artista 24" x 36" firmada como artista
$299.00
-
Tim Doyle What A Piece Of Junk 36x24 Serigrafía metálica de Tim Doyle
¡Qué pedazo de basura! - Serigrafía de edición limitada de 36x24 pulgadas, variante con tinta metálica, 5 colores, impresa a mano sobre papel de bellas artes por Time Doyle. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Tim Doyle «¡Qué pedazo de chatarra!» (36x24, tinta metálica, variante plateada). Serigrafía de 5 colores impresa a mano, firmada y numerada por el artista. 24" x 36". Firmada como artista.
$352.00
-
Tim Doyle What A Piece Of Junk 36x24 Impresión de serigrafía de Tim Doyle
¡Qué pedazo de basura! - Serigrafía de edición limitada de 36x24 pulgadas, 5 colores, impresa a mano sobre papel de bellas artes por Tim Doyle, famoso artista de arte pop. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 36 x 24 pulgadas. Tim Doyle «¡Qué pedazo de chatarra!» Serigrafía de 5 colores impresa a mano, firmada y numerada por el artista, 24" x 36". Firmada por el artista.
$229.00
-
Copyright ¿Qué significa Forever para ti? Impresión de archivo por derechos de autor
¿Qué significa para ti la eternidad? Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel dorado, por un artista pop. Copyright Modern Artwork. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 11,81 x 15,75 pulgadas.
$201.00
-
Denial- Daniel Bombardier ¿Qué drones? Plantilla de madera con pintura en aerosol HPM de Denial- Daniel Bombardier
¿Qué drones? Edición limitada con detalles pintados a mano en aerosol, acrílico, plantilla y técnica mixta sobre panel de madera entelado por Denial Graffiti Street Artist, arte pop moderno. 2015 Edición limitada, firmada y numerada, de la plantilla HPM 5. Tamaño de la obra: 48 x 30 cm. El artista canadiense Denial y el australiano Ben Frost han unido fuerzas en una audaz exposición de obra nueva que explora los límites de la apropiación, confrontando las reinterpretaciones de nuestra actual sociedad distópica. Autodenominados «ladrones visuales», ambos artistas cuentan con una larga trayectoria robando y subvirtiendo los iconos culturales que el mundo publicitario y consumista nos ha impuesto, para crear interpretaciones nuevas y pertinentes, tan provocadoras como humorísticas. Denial y Frost forjaron una amistad instantánea tras conocerse en Canadá en 2011 y desde entonces han creado obras impactantes tanto para la calle como para galerías. «Company of Thieves» lleva su colaboración un paso más allá, con obras de gran y pequeño formato que hacen referencia al Pop Art, el grafiti y el mundo corporativo contra el que se rebelan. El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.
$8,749.00
-
Meggs ¿Qué sube? Pintura acrílica original en aerosol de Meggs
¿Qué sube? Pintura acrílica original con aerosol de Meggs. Obra de arte única sobre lienzo con marco de madera reciclada personalizado del artista pop de arte callejero. 2014. Pintura original sobre lienzo, firmada, realizada con acrílico y pintura en aerosol, enmarcada en madera reciclada hecha a mano por el artista. Medidas de la obra : 49 x 49 cm. De la exposición Spoiled Rotten. Explorando la esencia dinámica de "Lo que sube" de Meggs «Lo que sube» es una pintura original en acrílico y aerosol del aclamado artista pop urbano Meggs, que encapsula el dinamismo y la energía de su obra. Creada en 2014, esta pieza refleja el estilo característico de Meggs, que fusiona armoniosamente la crudeza del arte urbano con la viveza del arte pop. Esta obra única es una pieza impactante y un lienzo narrativo que explora temas recurrentes en la obra de Meggs, como la lucha constante entre fuerzas opuestas y la naturaleza transitoria del éxito y el fracaso. La pintura mide 117 x 117 cm y está enmarcada en un marco de madera reciclada hecho a mano por el artista. La madera reciclada añade una dimensión ecológica a la obra, reforzando el interés de Meggs por la sostenibilidad y la reutilización de materiales. Esta elección de marco también acentúa la estética urbana y cruda de la pintura, en consonancia con la tradición del arte urbano de utilizar objetos y espacios encontrados. Técnicas artísticas e impacto visual en "Lo que sube" En «What Goes Up», Meggs emplea acrílico y pintura en aerosol, demostrando su dominio de técnicas tradicionales y no tradicionales. El acrílico aporta profundidad y textura, mientras que la pintura en aerosol ofrece una sensación de inmediatez y espontaneidad intrínseca al arte del grafiti. La pintura es una cacofonía de colores que brotan de un punto central, sugiriendo una explosión de energía y creatividad. Los colores no están simplemente salpicados al azar sobre el lienzo; están meticulosamente superpuestos para crear un impacto visual que es a la vez caótico y controlado. La obra presenta un motivo de calavera, un elemento recurrente en el arte de Meggs, que a menudo simboliza la naturaleza transitoria de la existencia humana y la naturaleza cíclica de la vida. Sin embargo, en «What Goes Up», la calavera se yuxtapone con colores vibrantes y exclamaciones de estilo cómic, lo que podría interpretarse como un comentario sobre la superficialidad de la cultura popular y la fugacidad de la fama y el éxito. La calavera parece desintegrarse o explotar en una gama de colores y formas, una poderosa metáfora visual de la inevitable caída que sigue al ascenso a la cima. Comentario cultural y la esencia del arte pop callejero El título del cuadro, «Lo que sube, baja», alude al refrán «todo lo que sube, baja», sugiriendo una narrativa de ascenso y descenso. Meggs suele impregnar su arte pop urbano y sus grafitis con reflexiones filosóficas y observaciones críticas de la sociedad. La obra simboliza los ciclos de la vida y puede interpretarse como un reflejo de la naturaleza transitoria del éxito o de la arrogancia que a menudo precede a la caída. El uso del texto en la pintura, con un estilo similar al del cómic, añade una dimensión comunicativa al espectador, invitándolo a reflexionar sobre los significados más profundos que se esconden tras la vibrante fachada. La pieza es un testimonio de la habilidad del artista para moverse entre el arte de galería y el arte urbano, haciéndolo accesible a un público diverso. La inclusividad del arte urbano se hace evidente en la obra de Meggs, donde el espacio público se convierte en un lienzo para el diálogo y el arte se integra en el paisaje urbano cotidiano. «Lo que sube» no es solo un espectáculo visual, sino también una pieza de comentario cultural que encapsula la esencia del arte urbano y su papel en el discurso contemporáneo. «Lo que sube» es un ejemplo paradigmático del impacto de Meggs en el ámbito del arte urbano y su contribución al movimiento del arte pop en general. La pintura manifiesta la dedicación del artista a la técnica, el concepto y el comentario. Mediante la integración de diversas técnicas artísticas y el uso estratégico de materiales reciclados, Meggs ha creado una obra que es a la vez un deleite visual y una potente herramienta conceptual. La importancia de la obra de Meggs reside en su capacidad de conectar con el espectador a múltiples niveles. Esta obra se puede apreciar por sus cualidades estéticas y su capacidad para evocar emociones y provocar la reflexión. Como pieza de arte pop urbano y grafiti, «Lo que sube» encarna el espíritu de este género, que continúa expandiendo los límites del arte y su lugar en la sociedad. Sigue siendo una obra conmovedora dentro del conjunto de la obra de Meggs y dentro del debate más amplio del arte contemporáneo.
$8,751.00
-
Skinner Qué horrible esperanza llega Giclee Print por Skinner
La horrible esperanza llega, una impresión giclée de edición limitada sobre papel de algodón aterciopelado de Skinner, artista callejero contracultural. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$164.00
-
Brandon Sopinsky Lo que hay debajo del dibujo original a lápiz de color de Brandon Sopinsky
Lo que yace debajo: Obra de arte original y única realizada con lápices de colores sobre papel de bellas artes tintado por el popular artista de graffiti callejero Brandon Sopinsky. 2013 Firmado Lo que yace debajo Dibujo original a lápiz de color de Brandon Sopinsky
$352.00
-
Kaws- Brian Donnelly What Party 7- Serigrafía amarilla de Kaws- Brian Donnelly
¿Qué fiesta? 7 - Serigrafía amarilla de 3 colores impresa a mano sobre papel Saunders Waterford Hi-White del artista de grafiti pop Kaws. Obra de arte callejero rara de edición limitada. 2020. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 22 x 22 pulgadas. Enmarcada con marco y paspartú personalizados. KAWS (n. 1974) What Party (Amarillo), 2020. Serigrafía a color sobre papel Saunders Waterford HP Hi-White. 22 x 22 pulgadas (55,9 x 55,9 cm) (hoja). Ed. 41/100. Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior. Publicada por el artista. KAWS' What Party 7- Amarillo: Una obra maestra del arte pop callejero y el grafiti KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly (nacido en 1974), se ha convertido en una figura emblemática en la intersección entre el arte de vanguardia y la cultura popular, fusionando elementos del arte urbano, el grafiti y el arte pop en su dinámica obra. Una de sus creaciones más destacadas es «What Party 7 - Yellow», una serigrafía artesanal de tres colores que muestra su singular enfoque artístico. Realizada en 2020, esta pieza está impresa en papel Saunders Waterford Hi-White, un papel de alta calidad conocido por su durabilidad y su excepcional superficie, que permite la vibrante aplicación de tintas y los intrincados detalles que caracterizan a KAWS. Artesanía y exclusividad de What Party 7- Amarillo La obra «What Party 7- Yellow» es un testimonio de la meticulosa artesanía de la serigrafía, que requiere precisión y paciencia. La superposición de tres colores para crear la imagen final es una tarea compleja que refleja la dedicación del artista a su oficio. Esta impresión, una edición limitada de solo 100 ejemplares, es una rareza y ejemplifica la exclusividad que caracteriza a las obras de KAWS. Cada impresión está firmada, numerada y fechada en el borde inferior, lo que confirma su autenticidad y la participación directa del artista en su creación. El lenguaje visual de KAWS en What Party 7 - Amarillo El lenguaje visual de KAWS es inmediatamente reconocible en "What Party 7 - Yellow", con sus líneas gráficas y audaces y el uso de sus icónicos personajes que transmiten una amplia gama de emociones a pesar de sus expresiones faciales sencillas. El amarillo en esta obra es impactante, creando una sensación de energía y vitalidad, características que suelen asociarse con este color. El tamaño de la obra, 22 x 22 pulgadas, ofrece un amplio lienzo para que KAWS plasme su visión, logrando un equilibrio entre accesibilidad y grandeza. El encuadre de qué Partido 7- Amarillo La presentación de «What Party 7 - Yellow» se ve realzada por el gran marco y paspartú personalizados que acompañan a la lámina. La elección del marco es fundamental para la percepción y la experiencia de la obra. No solo la protege, sino que también destaca sus características y refuerza sus elementos temáticos. El marco y el paspartú son esenciales para la estética general y, a menudo, los coleccionistas los consideran parte de la obra misma. El impacto de What Party 7- Yellow en el arte pop callejero "What Party 7- Yellow" es un ejemplo fascinante de arte pop urbano y grafiti. KAWS logra trascender los límites tradicionales del arte urbano y el grafiti, situando su obra en un contexto histórico-artístico más amplio, a la vez que mantiene la energía y la autenticidad que caracterizan la cultura callejera. Como gran parte de su trabajo, esta pieza tiende un puente entre lo subversivo y lo convencional, introduciendo elementos del arte urbano en el refinado espacio de las galerías de arte y desafiando las ideas preconcebidas sobre el valor y el potencial del grafiti. En resumen, "What Party 7- Yellow" de KAWS es un ejemplo luminoso de arte pop urbano y grafiti. Su técnica de serigrafía manual, su carácter de edición limitada, la firma del artista y su singular enmarcado contribuyen a su importancia como obra de arte. Como pieza de colección, representa un momento crucial en la evolución del arte urbano, sirviendo de puente entre los movimientos artísticos underground y el refinado mundo de las galerías de arte. Para entusiastas y coleccionistas, "What Party 7- Yellow" no es simplemente una pieza para poseer; Es un artefacto de gran importancia cultural que encarna el espíritu y la transformación del arte contemporáneo.
$29,415.00
-
Kaws- Brian Donnelly Figura de colección negra de Kaws - Brian Donnelly
Figura de colección What Party - Edición limitada en vinilo negro, escultura coleccionable de arte del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020 (agotada). Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a pie. Black Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. La figura «What Party» en negro emerge como un símbolo conmovedor en la obra de Kaws, el influyente artista moderno cuyas obras han difuminado continuamente los límites entre el arte comercial y el arte contemporáneo. Esta escultura de vinilo de edición limitada mide 13 x 28,7 x 9,4 cm, un tamaño íntimo pero a la vez sustancial, que le permite destacar en cualquier colección. Lanzada en 2020, año marcado mundialmente por la pandemia de COVID-19, esta pieza coleccionable adquiere mayor resonancia, ya que su título, «What Party», evoca el aislamiento de ese año y la repentina ausencia de reuniones y celebraciones comunitarias. Elaborada en un negro brillante, la figura es inmediatamente reconocible como una creación de Kaws, con sus característicos ojos tachados y manos exageradas, elementos que se han convertido en sinónimo del singular lenguaje visual del artista. El juguete no es simplemente un objeto lúdico; es una obra de arte legítima e impactante que reflexiona sobre la condición humana. Su vibrante color puede interpretarse como un faro de esperanza o una llamada de atención, invitando a la reflexión sobre los cambios que afrontó nuestra sociedad, especialmente durante la abrupta pausa mundial. Cada escultura se entrega nueva en su caja original, lo que garantiza que nunca ha sido exhibida ni manipulada. La base impresa de la figura asegura su autenticidad, un aspecto esencial para coleccionistas y admiradores de la obra de Kaws. Aunque esta pieza se catalogó como edición abierta, su disponibilidad se redujo drásticamente debido a la alta demanda, y rápidamente se agotó, convirtiéndose en una pieza de colección muy codiciada. La figura «What Party» no solo es un testimonio de la perdurable influencia de Kaws en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, sino también un comentario cultural plasmado en vinilo. Captura la esencia de un momento histórico único, simbolizando el anhelo colectivo de conexión en tiempos de convulsión global y el poder perdurable del arte para reflejar y resonar con el espíritu de la época.
$1,001.00
-
Kaws- Brian Donnelly Figura de fiesta naranja, juguete de arte de Kaws - Brian Donnelly
Figura de colección What Party - Edición limitada naranja, escultura de vinilo, juguete artístico coleccionable del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020 (agotada). Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a mano. Orange Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. La figura «What Party» en naranja emerge como un símbolo conmovedor en la obra de Kaws, el influyente artista moderno cuyas obras han difuminado continuamente los límites entre el arte comercial y el arte contemporáneo. Esta escultura de vinilo de edición limitada mide 13 x 28,7 x 9,4 cm, un tamaño íntimo pero a la vez sustancial, que le permite destacar en cualquier colección. Lanzada en 2020, año marcado mundialmente por la pandemia de COVID-19, esta pieza coleccionable adquiere mayor resonancia, ya que su título, «What Party», evoca el aislamiento de ese año y la repentina ausencia de reuniones y celebraciones comunitarias. Elaborada en un naranja brillante, la figura es reconocible al instante como una creación de Kaws, con sus característicos ojos tachados y manos exageradas, elementos que se han convertido en sinónimo del singular lenguaje visual del artista. El juguete no es simplemente un objeto lúdico; es una obra de arte legítima e impactante que reflexiona sobre la condición humana. Su vibrante color puede interpretarse como un faro de esperanza o una llamada de atención, invitando a la reflexión sobre los cambios que afrontó nuestra sociedad, especialmente durante la abrupta pausa mundial. Cada escultura se entrega nueva en su caja original, lo que garantiza que nunca ha sido exhibida ni manipulada. La base impresa de la figura asegura su autenticidad, un aspecto esencial para coleccionistas y admiradores de la obra de Kaws. Aunque esta pieza se catalogó como edición abierta, su disponibilidad se redujo drásticamente debido a la alta demanda, y rápidamente se agotó, convirtiéndose en una pieza de colección muy codiciada. La figura «What Party» no solo es un testimonio de la perdurable influencia de Kaws en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, sino también un comentario cultural plasmado en vinilo. Captura la esencia de un momento histórico único, simbolizando el anhelo colectivo de conexión en tiempos de convulsión global y el poder perdurable del arte para reflejar y resonar con el espíritu de la época.
$1,001.00
-
Kaws- Brian Donnelly Figura de fiesta rosa, juguete de arte fino de Kaws - Brian Donnelly
Figura de colección What Party Figure - Edición limitada rosa, escultura de vinilo, juguete de arte coleccionable del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020, agotada. Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a pie. Pink Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. La figura «What Party» en rosa emerge como un símbolo conmovedor en la obra de Kaws, el influyente artista moderno cuyas obras han difuminado continuamente los límites entre el arte comercial y el arte contemporáneo. Esta escultura de vinilo de edición limitada mide 13 x 28,7 x 9,4 cm, un tamaño íntimo pero a la vez sustancial, que le permite destacar en cualquier colección. Lanzada en 2020, año marcado mundialmente por la pandemia de COVID-19, esta pieza coleccionable adquiere mayor resonancia, ya que su título, «What Party», evoca el aislamiento de ese año y la repentina ausencia de reuniones y celebraciones comunitarias. Elaborada en un rosa brillante, la figura es inmediatamente reconocible como una creación de Kaws, con sus característicos ojos tachados y manos exageradas, elementos que se han convertido en sinónimo del singular lenguaje visual del artista. El juguete no es simplemente un objeto lúdico; es una obra de arte legítima e impactante que reflexiona sobre la condición humana. Su vibrante color puede interpretarse como un faro de esperanza o una llamada de atención, invitando a la reflexión sobre los cambios que afrontó nuestra sociedad, especialmente durante la abrupta pausa mundial. Cada escultura se entrega nueva en su caja original, lo que garantiza que nunca ha sido exhibida ni manipulada. La base impresa de la figura asegura su autenticidad, un aspecto esencial para coleccionistas y admiradores de la obra de Kaws. Aunque esta pieza se catalogó como edición abierta, su disponibilidad se redujo drásticamente debido a la alta demanda, y rápidamente se agotó, convirtiéndose en una pieza de colección muy codiciada. La figura «What Party» no solo es un testimonio de la perdurable influencia de Kaws en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, sino también un comentario cultural plasmado en vinilo. Captura la esencia de un momento histórico único, simbolizando el anhelo colectivo de conexión en tiempos de convulsión global y el poder perdurable del arte para reflejar y resonar con el espíritu de la época.
$1,001.00
-
Kaws- Brian Donnelly What Party Figure- White Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Figura de colección What Party - Edición limitada en vinilo blanco, escultura coleccionable de arte del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020 (Agotada) Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a mano. White Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. Figura de vinilo blanco What Party de KAWS: Aislamiento, identidad y escultura en el arte pop callejero y el grafiti What Party White es una escultura de vinilo de KAWS, creada en 2020 y lanzada en edición abierta durante el confinamiento global y la pausa cultural. Con una altura de 28,7 cm y unas dimensiones de 13 x 9,4 cm, la figura está hecha de vinilo blanco brillante y presenta la silueta hinchada y segmentada del personaje Chum, una figura recurrente en el lenguaje visual de KAWS. Distribuida en una caja minimalista con un boceto de la figura, esta edición se lanzó durante la pandemia de COVID-19 y rápidamente se convirtió en un símbolo de la época. La postura encorvada del personaje, sus ojos cerrados y su lenguaje corporal introspectivo se entienden universalmente sin necesidad de texto. Es un objeto de reflexión, ejecutado en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, donde convergen el producto de consumo, la escultura artística y el comentario cultural. KAWS, Chum y el personaje como representante emocional La figura de Chum, presentada por primera vez en obras anteriores de KAWS, es una reinterpretación del muñeco Michelin, reinventada con los característicos ojos tachados con una X y manos de guante caricaturescas del artista. En «What Party», Chum adquiere una forma más exagerada, similar a un globo. Los brazos cuelgan bajos, los hombros se hunden hacia adentro y la presencia de la figura se siente pesada a pesar del acabado brillante. Es una escultura que habla a través del silencio. En la edición blanca, se borran todos los detalles excepto la sombra y la forma. La ausencia de color transforma a Chum en una versión fantasmal de sí mismo, evocando preguntas sobre la presencia, la identidad y la quietud. En el arte pop urbano y el grafiti, estas figuras centradas en el personaje suelen canalizar el estado de ánimo colectivo, y aquí, Chum encarna un momento de quietud global donde las fiestas, la interacción social y las reuniones públicas desaparecieron. Sencillez material e impacto escultórico El vinilo utilizado en What Party White posee un brillo suave, ofreciendo una sensación táctil que resulta a la vez familiar y clínica. La pieza carece de articulación, de rostro más allá de sus ojos fijos, y de detalle alguno más allá de su estructura abultada. Sin embargo, su presencia física es profunda. KAWS comprende la forma, el equilibrio y la presencia espacial, dotando incluso al objeto más simple de un peso emocional. La edición se distingue por un texto impreso en la base que identifica la pieza, y la propia caja se convierte en parte de la experiencia, presentando un dibujo monocromático de la figura que evoca tanto un esquema del producto como una necrología visual. La presentación minimalista eleva esta figura de vinilo al ámbito de la escultura, obligando al público a reflexionar sobre qué define la emoción, la memoria y la representación en forma de objeto coleccionable. Edición como cápsula del tiempo en arte pop callejero y graffiti Lanzada en 2020, la edición What Party White se convirtió instantáneamente en un símbolo de ausencia y adaptación. Aunque técnicamente se catalogó como edición abierta, su tirada fue limitada debido a las circunstancias del año, lo que la convirtió en una pieza descatalogada y muy codiciada. La obra funciona como una cápsula del tiempo, documentando no solo un período de la historia mundial, sino también un cambio en la forma en que el público del arte colecciona, se conecta y reflexiona. KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly, sigue siendo uno de los artistas más influyentes del arte urbano pop y el grafiti, tendiendo un puente entre el minimalismo gráfico de inspiración callejera y la escultura de bellas artes. What Party White es una destilación de ese legado, que combina vulnerabilidad y diseño en una figura que se yergue sola, aislada, preguntándose adónde fueron el ruido, el movimiento y el contacto humano. La escultura no es una invitación a la fiesta; es la pregunta de qué queda cuando la música se detiene.
$1,001.00
-
Kaws- Brian Donnelly What Party Figure- Yellow Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Figura de colección What Party Figure - Edición limitada amarilla, escultura de vinilo, juguete de arte coleccionable, obra de arte del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020 (agotada). Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a pie. Yellow Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. La figura «What Party» en amarillo emerge como un símbolo conmovedor en la obra de Kaws, el influyente artista moderno cuyas obras han difuminado continuamente los límites entre el arte comercial y el arte contemporáneo. Esta escultura de vinilo de edición limitada mide 13 x 28,7 x 9,4 cm, un tamaño íntimo pero a la vez sustancial, que le permite destacar en cualquier colección. Lanzada en 2020, año marcado globalmente por la pandemia de COVID-19, esta pieza coleccionable adquiere una resonancia adicional, ya que su título, «What Party», evoca el aislamiento de ese año y la repentina ausencia de reuniones y celebraciones comunitarias. Elaborada en amarillo brillante, la figura es reconocible al instante como una creación de Kaws, con sus característicos ojos tachados y manos exageradas, elementos que se han convertido en sinónimo del singular lenguaje visual del artista. El juguete no es simplemente un objeto lúdico; es una obra de arte legítima e impactante que reflexiona sobre la condición humana. Su vibrante color puede interpretarse como un faro de esperanza o una llamada de atención, invitando a la reflexión sobre los cambios que afrontó nuestra sociedad, especialmente durante la abrupta pausa mundial. Cada escultura se entrega nueva en su caja original, lo que garantiza que nunca ha sido exhibida ni manipulada. La base impresa de la figura asegura su autenticidad, un aspecto fundamental para coleccionistas y admiradores de la obra de Kaws. Aunque esta pieza se catalogó como edición abierta, su disponibilidad se redujo drásticamente debido a la alta demanda, y rápidamente se agotó, convirtiéndose en una pieza de colección muy codiciada. La figura «What Party» no solo atestigua la perdurable influencia de Kaws en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, sino que también constituye un comentario cultural plasmado en vinilo. Captura la esencia de un momento histórico único, simbolizando el anhelo colectivo de conexión en tiempos de convulsión global y el poder imperecedero del arte para reflejar y conectar con el espíritu de la época.
$1,027.00
-
Erik Otto Lo que será será la impresión giclée de HPM por Erik Otto
Lo que será, será. Obra de arte intervenida a mano. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Erik Otto. Erik Otto - "Lo que será, será", edición limitada de 10 copias impresas en giclée de alta calidad, firmadas y numeradas, con detalles intervenidos a mano por el artista. 16" x 20"
$352.00
-
Anne Siems Lo que el cervatillo escuchó impresión Giclee por Anne Siems
Obra de arte "Lo que oyó el cervatillo", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de la artista de graffiti de la cultura pop Anne Siems. Impresión de 2014 con certificado de autenticidad. Tamaño de la obra: 6x6 pulgadas. Edición limitada de 100 ejemplares.
$106.00
-
Denial- Daniel Bombardier ¿Qué diablos estoy haciendo con mi vida Mini HPM Wood Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier
¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? - Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti. Arte pop moderno. 2020 Obra de arte HPM, edición limitada de 20 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño: 11x11. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación En el mundo de Denial, la memoria es fundamental, pues constituye la base de su obra, ya que invita al público a conectar con ella de forma nostálgica. Por ello, su arte resulta tan familiar como perturbador, al revelar los aspectos más inquietantes de la sociedad, aquellos que negamos. A pesar de su controvertida historia, el grafiti se percibe cada vez menos como una forma de vandalismo.
$954.00
-
Sket-One ARCHIVOPP
Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$148.00
-
Brandon Sopinsky Qué hay en la impresión Giclée Ecto Coolaid de Brandon Sopinsky
¿Qué contiene la obra de arte Ecto Coolaid, una impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Brandon Sopinsky?
$134.00
-
Eva Redamonti ¿Cuál es el código? Impresión de archivo de papel secante de Eva Redamonti
¿Cuál es el código? Papel secante. Edición limitada. Impresión artística con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado de Eva Redamonti. Arte pop y LSD. Impresión pigmentada de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 19 x 19 cm. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. ¿Cuál es el código? Impresión de archivo en papel secante por Eva Redamonti. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.
$352.00
-
Tim Doyle Whats Comin Will Come y Lo conoceremos cuando sea Night AP Impresión de serigrafía de Tim Doyle
Lo que venga, vendrá, y lo encontraremos cuando llegue. Seguido de la variante nocturna. Edición limitada. Serigrafía de 4 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Tim Doyle, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista AP. Harry Potter, película, edificio, noche, calabazas, pájaro
$249.00
-
Adam Lister GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$288.00
-
Tim Doyle Cuando no te recuerdo serigrafía brillante de Tim Doyle
UnReal Estate - When I Don't Remember You - Glow Followed Edición Limitada Brilla en la Oscuridad Impresión Serigráfica Manual de 4 Colores sobre Papel de Bellas Artes por Tim Doyle Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Hora de Aventuras, TV, Mago, Hielo, Castillo, Pingüino, Hombre, Brilla en la oscuridad
$229.00
-
Bask When It Rains It Pours Archival tabla de skate de Bask
Cuando llueve, diluvia. Edición limitada de impresión de pigmento de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío, obra del artista de la cultura pop callejera Bask. Bask pronto empezó a notar similitudes entre la propaganda comunista icónica de su juventud y la publicidad de consumo de su adolescencia. Descubrió rápidamente que, sencillamente, eran dos caras de la misma moneda. Ambas competían por nuestra efímera atención, vendiéndonos (¿o contándonos?) de todo, desde marxismo hasta McDonald's.
$305.00
-
Deth P Sun Cuando llega la noche Giclee por Deth P Sun
Cuando llega la noche, la obra de arte aparece impresa en giclée de edición limitada sobre papel de bellas artes por el artista de graffiti de la cultura pop Deth P Sun.
$103.00
-
Barnaby Ward A dónde va el tiempo Giclee Print por Barnaby Ward
¿Adónde va el tiempo? Obra de arte Giclée de edición limitada impresa en papel de algodón 100% de calidad de archivo por el artista de graffiti de la cultura pop Barnaby Ward. Se trata de una reproducción giclée de calidad de galería en papel de algodón 100% libre de ácido, impresa con tintas de archivo. Cada reproducción se ofrece según el tamaño de la hoja e incluye un margen mínimo de una pulgada.
$217.00
-
Tim Doyle SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$229.00
-
Richey Beckett ¿Dónde está mi cabeza? Impresión de archivo de papel secante de Richey Beckett
¿Dónde está mi mente? Papel secante. Edición limitada. Impresión artística de pigmento de archivo sobre papel secante perforado de Richey Beckett. Arte pop y LSD. 2021 Firmado y numerado con certificado de autenticidad. Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. ¿Dónde está mi mente?, de Richey Beckett: Arte con papel secante y el hilo psicodélico en el arte pop callejero y el grafiti. ¿Dónde está mi mente? es una impresión de pigmento de archivo de 19 x 19 cm sobre papel secante perforado, publicada el 19 de abril de 2021 por el ilustrador galés Richey Beckett. Esta obra de edición limitada está firmada, numerada y acompañada de un certificado de autenticidad. Perforada a mano por Zane Kesey, hijo de Ken Kesey y custodio de un legado cultural entrelazado con la exploración psicodélica, esta edición rinde homenaje a una rica historia visual y contracultural. A través del meticuloso trabajo de tinta y la imaginería simbólica de Beckett, la pieza se erige como una contribución vital a la evolución del arte pop urbano y el grafiti. La composición se centra en el rostro sereno de una mujer, rodeada de cabello suelto y detalles florales ornamentales, plasmados con un delicado equilibrio de colores alucinógenos y líneas finas. La mezcla de púrpuras, rojos, verdes y dorados evoca el campo visual alterado de la experiencia psicodélica. La elección de imprimir en papel secante se vincula directamente con la tradición cultural del arte de la distribución de LSD, conectando esta obra no solo con la escena artística underground de los años sesenta, sino también con una rebelión más amplia contra las normas estéticas y políticas. La precisión característica de Beckett y su reverencia por los motivos antiguos confieren a esta pieza una cualidad sagrada, a la vez que celebran el caos, los estados oníricos y la apertura emocional. Narrativa visual arraigada en la cultura impresa psicodélica ¿Dónde está mi mente? refleja la habilidad de Beckett para fusionar la elegancia visual con la resonancia simbólica. Los ojos cerrados y la expresión serena de la figura central sugieren un viaje interior, una desconexión de lo físico y una inmersión en un espacio psicológico o metafísico. Este momento de silenciosa disolución refleja la experiencia asociada a las sustancias psicodélicas y su capacidad para distorsionar o amplificar la percepción humana. Al imprimir la obra en papel secante, Beckett reactiva un formato que durante mucho tiempo ha servido tanto como sistema de administración funcional de LSD como forma de arte destinada a transportar al espectador. De este modo, contribuye a la preservación y reinterpretación de un lenguaje visual a menudo excluido de la historia del arte tradicional, pero fundamental para la estética del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra trasciende lo visual. Su soporte invita a los espectadores a recordar o imaginar el acto táctil y espiritual de la transformación. Así como el grafiti transforma la arquitectura abandonada en tablones de anuncios para la disidencia cultural, el papel secante transforma una sustancia temporal en un artefacto permanente. La obra de Beckett, si bien refinada e intrincada, transmite ese mismo espíritu de transformación y confrontación. Densidad simbólica y formato como rebelión El simbolismo en ¿Dónde está mi mente? es complejo. La figura relajada parece casi ingrávida, flotando en un tapiz de formas orgánicas y destellos dorados. Estos adornos sugieren simbolismo botánico, posiblemente haciendo referencia a los orígenes naturales de los psicodélicos y su uso ceremonial en culturas antiguas. La decisión de crear una composición tan detallada y meditativa sobre papel secante es a la vez un acto reverente y subversivo. Eleva un objeto desechable y prohibido al ámbito del arte sin desvirtuar sus raíces. Como gran parte del arte pop urbano y el grafiti, la obra abraza la dualidad: entre control y liberación, estructura y caos, tradición y rebeldía. ¿Dónde está mi mente? utiliza tinta, color y el medio para transformar la contemplación en una experiencia. La obra no es pasiva. Exige que los espectadores se detengan, examinen los detalles y reflexionen. En un mundo de imágenes producidas en masa y distracciones digitales, Beckett ofrece algo táctil e intencional. Es este enfoque el que resuena tan profundamente entre coleccionistas, aficionados al arte psicodélico y defensores de formas de arte que existen fuera del marco académico. La influencia de Richey Beckett en el arte pop callejero psicodélico contemporáneo Richey Beckett, afincado en el sur de Gales, sigue marcando la pauta visual del arte contracultural al fusionar la técnica clásica de la pluma y la tinta con formatos y temáticas que desafían las normas artísticas convencionales. Su obra en ediciones de papel secante —en especial esta edición de 2021— es un claro ejemplo de cómo el Street Pop Art y el Graffiti han madurado sin perder su carácter radical. Estas piezas de edición limitada funcionan en múltiples niveles: como objetos de colección de alta gama, como herramientas de preservación cultural y como narrativas visuales meditativas. La colaboración con Zane Kesey profundiza el significado cultural de la obra, arraigándola en un legado que abarca décadas de resistencia visual y expansión de la conciencia. «Where Is My Mind?» recuerda a los espectadores que los límites del arte no los dictan el lienzo ni las paredes de una galería, sino la intención, el formato y la resonancia emocional. Las piezas de papel secante de Beckett se erigen como testimonios vivos de una rebelión artística ancestral, modernizada a través de la técnica, el color y la conciencia.
$352.00
-
Chris Austin Impresión de archivo de Where It Falls de Chris Austin
Where It Falls, impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de prensado en caliente del artista Chris Austin, arte pop moderno. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 32 x 17 pulgadas.
$589.00
-
Amy Sol Donde las secoyas se encuentran con el mar Impresión de archivo de AP por Amy Sol
Donde las secuoyas se encuentran con el mar. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo AP sobre papel Signa Smooth de 300 g/m² de la artista Amy Sol, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Prueba de artista AP 2021 Firmada y numerada 19,5 x 19,5 cm Edición limitada de 35 Donde las secuoyas se encuentran con el mar: Una prueba de artista de edición limitada de Amy Sol «Donde las secuoyas se encuentran con el mar» es una obra evocadora de Amy Sol, artista reconocida por su singular contribución al arte pop urbano y su habilidad para fusionar la belleza natural con la presencia serena y reflexiva de sus figuras. Esta obra, creada como prueba de artista en 2021, captura el sobrecogedor momento en que las imponentes secuoyas se encuentran con las suaves olas del mar. Con tan solo 35 ejemplares de edición limitada, cada uno firmado y numerado por la propia Sol, la exclusividad de esta pieza realza su valor como objeto de colección dentro del arte contemporáneo y el arte inspirado en el grafiti. Impresa en papel Signa Smooth de 300 g/m², esta obra conserva una alta fidelidad de color y textura, dando vida a la serena composición de Amy Sol. La exploración artística de la naturaleza y la soledad por Amy Sol El estilo de Amy Sol se basa en imágenes suaves y naturalistas, que a menudo combinan elementos de la naturaleza con figuras humanas contemplativas. En «Donde las secuoyas se encuentran con el mar», la maestría de Sol transporta al espectador a una serena escena boscosa donde la inmensidad de las secuoyas contrasta con la delicadeza de la figura solitaria que se yergue al borde del bosque, contemplando el agua. Sus tonos pastel apagados y su suave sombreado añaden una cualidad onírica, permitiendo al espectador sentir la calma y la soledad de la escena. Las sombras de criaturas parecidas a osos entre los árboles añaden una intrigante dimensión a la composición, sugiriendo una armonía tácita entre la presencia humana y la vida silvestre. Esta escena apacible representa la habilidad de Amy Sol para transmitir emociones y narrativas a través de detalles sutiles y una composición cuidada. Al enmarcar la figura femenina dentro del vasto paisaje de árboles y agua, Sol explora los temas de la soledad y la contemplación, enfatizando la conexión del individuo con el mundo natural. Su particular estilo, que combina colores apagados con detalles intrincados, invita al espectador a explorar la profundidad y la armonía de la escena, ofreciendo un momento de introspección y paz. El arte pop callejero y la influencia del arte del grafiti Aunque la obra de Amy Sol no se asemeja inmediatamente a la estética audaz del grafiti tradicional, su integración de los principios del Street Pop Art es evidente en la forma en que presenta su obra como láminas coleccionables de edición limitada. El Street Pop Art, un movimiento que fusiona la accesibilidad de la cultura pop con la expresividad cruda del arte urbano, se alinea con el método de Sol de producir ediciones limitadas, como esta prueba de artista. Este enfoque preserva la exclusividad y el valor de cada pieza, de forma similar a como los grafiteros suelen crear obras efímeras con un significado único. «Where Redwoods Meet the Sea» de Sol encarna esta filosofía, ofreciendo una pieza que es a la vez muy accesible y exclusiva por su carácter coleccionable. El uso de ediciones limitadas por parte de Amy Sol permite que su obra acceda a espacios donde convergen las bellas artes y el arte urbano, atrayendo tanto a coleccionistas de arte tradicional como a aficionados al arte de inspiración urbana. Su decisión de producir solo 35 pruebas de artista para esta obra confiere a cada impresión un carácter único, reflejando la influencia del arte urbano y su naturaleza efímera, así como el deseo de capturar un instante. Esta práctica moderna dentro del Pop Art Urbano aumenta su valor, convirtiéndola en una pieza preciada para quienes aprecian el arte contemporáneo con una estética inspirada en la calle. El valor coleccionable de Donde las secuoyas se encuentran con el mar Como prueba de artista de edición limitada, «Donde las secuoyas se encuentran con el mar» posee un atractivo adicional, especialmente para coleccionistas que buscan obras únicas y firmadas directamente por la artista. Cada lámina, impresa en papel Signa Smooth de 300 g/m² de alta calidad, garantiza la durabilidad y la riqueza de la detallada escena de Sol. Este tipo de papel realza las suaves transiciones de color, permitiendo al espectador apreciar cada aspecto del tranquilo paisaje. Sus dimensiones de 49,5 x 49,5 cm (19,5 x 19,5 pulgadas) la hacen lo suficientemente versátil para diversos espacios de exhibición, añadiendo una presencia sutil pero impactante a cualquier colección. «Donde las secuoyas se encuentran con el mar» de Amy Sol es más que una simple lámina artística; es una íntima reflexión sobre la soledad, la naturaleza y el movimiento del arte moderno. La fusión de arte pop urbano con elementos naturalistas que logra Amy Sol ofrece a los coleccionistas una pieza contemporánea con gran profundidad emocional y calidad artística. Cada prueba de artista de edición limitada es un testimonio de su habilidad para crear obras tan visualmente cautivadoras como significativas, proporcionando un espacio donde los espectadores pueden reconectarse con la naturaleza y explorar la serenidad de su arte.
$572.00
-
OG Slick ¿Dónde está la manguera M30? Impresión giclée HPM con detalles pintados a mano por OG Slick
Where The Hose M30 Impresión giclée HPM con detalles pintados a mano por OG Slick Artwork. Edición limitada impresa en papel de bellas artes de 310 g/m² con bordes irregulares. Impresión con detalles pintados a mano. Artista callejero pop de graffiti. Edición limitada de 25 ejemplares de HPM (2025), firmada y numerada, intervenida a mano por OG Slick mediante impresión giclée y pintura en aerosol. Tamaño de la obra: 30x30 cm. Impresión giclée HPM intervenida a mano. El patrón de salpicaduras, las pinceladas y el color de la pintura varían. Cada HPM es única. Es posible que no reciba la misma que aparece en la foto; se elige al azar. Where The Hose M30 de OG Slick: Comentario urbano e ingenio del graffiti en el arte pop callejero y el graffiti Where The Hose M30 es una impresión giclée de 2025 intervenida a mano por OG Slick, presentada en una edición limitada de 25 ejemplares. Cada impresión de 76x76 cm está realizada en papel de bellas artes de 310 g/m² con bordes irregulares, firmada y numerada por el artista, y acabada a mano de forma única con pintura en aerosol y diversas técnicas de grafiti. El elemento central es una boca de incendios —pintada, con pegatinas y transformada— sobre un fondo austero, con la pregunta escrita a mano «¿Dónde está la manguera?» flotando encima en una divertida tipografía roja. La imagen fusiona un ingenioso juego de palabras con realismo urbano, combinando una ejecución visual impecable con una irreverencia cultural cruda. Cada versión de HPM es diferente, presentando su propia variación de salpicaduras de pintura, aplicación de aerosol y marcas de intervención, reforzando la individualidad y la espontaneidad rebelde inherentes al arte pop urbano y al grafiti. Simbolismo, humor y crítica a pie de calle La boca de incendios en Where The Hose M30 se representa con una estética cruda, adornada con capas de grafiti, firmas y pegatinas, incluyendo el texto japonés característico de OG Slick, guantes de dibujos animados y referencias a la cultura pop. Estas pegatinas le dan a la boca de incendios el aspecto de un objeto público reivindicado desde hace tiempo por artistas urbanos. El título lúdico garabateado encima evoca significados tanto literales como coloquiales, invitando a múltiples interpretaciones: en parte broma callejera, en parte comentario cultural. Ya sea que se lea como una alusión a las rivalidades entre grafiteros, las marcas territoriales o la bravuconería masculina, la pregunta en sí misma es tanto una provocación como un remate ingenioso. Algunas variantes de la edición presentan chorros de aerosol explosivos, otras están superpuestas con un magenta intenso o gestos de blanco pulido, cada una reflejando la naturaleza transitoria y siempre cambiante de las superficies urbanas y la cultura del grafiti. Dentro de Street Pop Art & Graffiti Artwork, OG Slick utiliza esta boca de incendios no solo como tema, sino como símbolo de presión, liberación e infraestructura pública secuestrada por la voz personal. La práctica artística y el lenguaje visual de OG Slick OG Slick, figura clave de la cultura del grafiti en Los Ángeles desde la década de 1980, es reconocido por reinterpretar la iconografía comercial y municipal a través de la estética callejera y el ingenio satírico. Su obra fusiona la familiaridad visual propia de los dibujos animados con la influencia del grafiti más arraigado, incorporando a menudo comentarios sobre la fama, la propiedad y la identidad. En «Where The Hose M30», recontextualiza lo cotidiano, transformando una boca de incendios en un personaje escultórico que transmite actitud, historia y significado callejero. Al superponer sus motivos personales sobre un objeto público, Slick continúa su tradición de convertir lo inadvertido en una audaz narrativa visual. Su atención al detalle, tanto en la forma como en los juegos de palabras, convierte esta pieza en una extensión del muro de grafiti, una superficie plana vibrante de actitud, lenguaje cultural conciso y contradicciones sutiles. Variación de edición y valor de artefacto urbano Como en todas las publicaciones de HPM de OG Slick, cada copia de Where The Hose M30 es única. Si bien la impresión giclée base garantiza la fidelidad al diseño digital original, los añadidos rompen esa uniformidad, introduciendo caos, imperfección y la energía propia de la ejecución manual. Algunas impresiones están saturadas de rosa o pulidas con aerosol blanco, mientras que otras se activan con marcas direccionales y manchas de tinta negra. Estas elecciones otorgan a cada coleccionista una relación única con la obra, similar a cómo las distintas firmas de grafiti evolucionan en la ciudad según quién las ve, las modifica o las cubre. OG Slick captura esa energía en un formato fijo que, sin embargo, se siente en constante cambio. El papel con bordes irregulares añade un marco táctil a la obra, reforzando su estatus como alta expresión artística y subversión cultural. En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, Where The Hose M30 se erige como una obra ingeniosa y técnicamente refinada que recupera el espacio visual público y lo reinventa con actitud, crítica y alma urbana.
$2,500.00
-
Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus- Serigrafía Gran Formato
Compre AK-47 Lotus: impresión serigráfica de 4 colores tirada a mano de edición limitada de gran formato en papel de trapo Coventry de algodón personalizado por el artista de Graffiti Street Shepard Fairey. 2022 Edición limitada firmada y numerada de 100 ilustraciones Tamaño 30x41 "Las serigrafías de gran formato de AK-47 Lotus y AR-15 Lily están inspiradas en los manifestantes de la Guerra de Vietnam que ponían flores en los cañones de las armas de la Guardia Nacional que fueron traídos para reprimir sus protestas por la paz. Soy pacifista, ya sea eso significa encontrar soluciones diplomáticas para prevenir y evitar la guerra a nivel internacional o encontrar soluciones diplomáticas para prevenir y evitar la violencia armada en casa. No estoy en contra de la Segunda Enmienda, así que los trolls pueden calmarse... queremos que menos personas mueran innecesariamente. Brady United está haciendo un buen trabajo en la prevención de la violencia armada, por lo que recibirán una parte de las ganancias de estas dos impresiones. Gracias por preocuparse." -Shepard Fairey
$4,011.00
-
Shepard Fairey- OBEY Hasta agotar existencias Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY
Hasta agotar existencias. Serigrafía artesanal de 4 colores sobre papel artístico crema moteado del artista Shepard Fairey. Edición limitada de obra de arte pop. Edición limitada de 500 ejemplares, firmada y numerada (2019). Tamaño de la obra: 24 x 12 pulgadas. La lámina «Hasta agotar existencias» combina varios enfoques de creación de imágenes que disfruto y que considero versátiles e impactantes. He trabajado de forma modular, utilizando la repetición por razones tanto prácticas como conceptuales. Me gusta la relajante repetición de los patrones, a la vez que los veo como un agradable recurso decorativo que equilibra el carácter más confrontativo de algunos de mis mensajes. Las flores han sido motivos recurrentes en mi obra como símbolos de crecimiento positivo y armonía. El humor también es una forma de transmitir mensajes provocadores. «Hasta agotar existencias» emplea todos estos enfoques para expresar la idea de que echaremos mucho de menos cosas como las flores, que solemos dar por sentadas, cuando el planeta, devastado por el clima, ya no pueda producirlas. Por supuesto, el concepto va mucho más allá de las flores, pero estas son un símbolo universalmente reconocible. Protejamos todo lo que atesoramos de la naturaleza para que su suministro sea renovable. Una parte de los beneficios de esta lámina se destinará a Greenpeace USA para apoyar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y la irresponsabilidad ambiental. -Shepard Fairey La obra de Shepard Fairey es profundamente política y social, no solo porque incorpora políticos y eslóganes, sino, aún más importante, porque el artista busca llegar al mayor número de personas posible, exhibiendo su trabajo en las portadas de los libros que leemos, en los álbumes de música que escuchamos y en las paredes de las calles por donde caminamos. «Si coloco el arte en un lugar provocador, conmueve más al espectador y demuestra mi convicción», afirma. De hecho, Fairey, en muchos casos, expresa directamente sus opiniones sobre política y sociedad siempre que tiene la oportunidad. Por ejemplo, tras la publicación del póster «Hope», comentó: «Obama lo ha pasado muy mal, pero ha cedido en muchas cosas que jamás habría imaginado. Es decir, los drones y el espionaje interno son lo último que habría pensado que apoyaría». El aspecto político de su obra también se puede apreciar dentro del espectro del activismo y la actividad humanitaria de Fairey. Muchas de sus obras se han creado en el marco de campañas activistas o se han vendido para apoyar causas relacionadas con las artes, los derechos de los animales, la pobreza, la investigación médica, el medio ambiente, etc. Sin embargo, el artista no se identifica como activista: «Me preguntan si soy activista, y mi respuesta es no. Soy un artista con una perspectiva, pero quiero aportar mi granito de arena para complementar las causas activistas en las que creo. Me siento afortunado de conectar con personas que encuentran útiles mis imágenes y ayudan a difundirlas».
$384.00
-
Lee White Susurros I Serigrafía de Lee White
Susurros I. Serigrafía de edición limitada, impresa a mano en 6 colores sobre papel de bellas artes, por Lee White, artista pop moderno. Serigrafía original de edición limitada, firmada a mano por Lee White, titulada “Susurros I”. Numerada de una edición de 350 ejemplares. Tamaño del papel: 53 x 53 cm. Técnica: Serigrafía sobre papel. Ligeras manchas de suciedad en los márgenes, fuera de la imagen, propias del paso del tiempo.
$159.00
-
Jeff Soto Impresión de archivo Fantasma Blanco por Jeff Soto
Impresiones de edición limitada de White Ghost con pigmentos de archivo sobre papel de acuarela de alta calidad por Jeff Soto, artista callejero de graffiti, arte pop moderno.
$218.00
-
Scott Listfield Impresión de archivo de prueba de artista de Dream of Electric Sheep AP de Scott Listfield
Compre Dream of Electric Sheep AP Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel prensado en caliente por el artista Scott Listfield. AP Artist Proof 2021 Tamaño firmado 16x16 Edición de 28. Impreso en papel de archivo, Hot Press, firmado y numerado
$590.00
-
Ben Tour White Paper Series No.2 Serigrafía de Ben Tour
Serie White Paper No. 2 Edición Limitada Serigrafía de 5 colores impresa a mano sobre papel de algodón 100% de calidad de archivo por Ben Tour, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. BLK/MRKT
$226.00
-
Skewville Serigrafía de madera que lanza zapatos blancos de Skewville
Escultura de madera de edición limitada "Zapato blanco", obra impresa del legendario artista callejero de graffiti Skewville. 2021. Firmadas en el lateral con 99-14. Consigue una pieza de historia con un par de zapatillas Skewville. Serigrafía sobre madera. 30,5 x 10 cm. Edición limitada de 15 unidades.
$264.00
-
Saber Marcador HPM único con etiqueta morada lavada en blanco, obra de arte de Saber
Etiqueta morada lavada en blanco HPM Técnica mixta Única de Saber Rotulador pintado a mano sobre papel de bellas artes Grafiti Artista callejero Arte pop moderno. Edición única mixta firmada y numerada de 2023. Serie original de 40 ejemplares. HPM. Dibujo a mano en técnica mixta, pintura en aerosol, pintura acrílica, marcadores y marcadores permanentes. Tamaño de la obra: 6x8. Mini dibujo sobre papel grueso de bellas artes. Explorando la esencia del arte pop callejero y el arte del grafiti El arte pop urbano y el grafiti representan una fusión vibrante y dinámica de la cultura callejera underground con los aspectos coloridos y audaces del arte pop. Esta mezcla única ha surgido como un movimiento significativo dentro de la escena artística contemporánea, capturando la esencia de la vida urbana y su energía palpitante. El movimiento se caracteriza por su espíritu rebelde, que a menudo se libera de las limitaciones de las formas artísticas tradicionales y expresa una visión cruda y sin filtros de la sociedad. Etiqueta púrpura lavada en blanco HPM Técnica mixta Única de Saber La obra titulada "White Washed Purple Tag HPM Mixed Media Unique" del artista Saber es un ejemplo paradigmático de esta forma de arte. Saber, cuyo nombre real es Ryan Weston Shook, es un reconocido artista de graffiti estadounidense y ha desempeñado un papel fundamental en la introducción del graffiti y el arte urbano en las galerías de arte. Nacido en 1976, Saber sigue siendo una figura influyente en la comunidad del arte urbano, conocido por su estilo distintivo que a menudo se caracteriza por un uso dinámico del color, firmas llamativas y una estética vanguardista que conecta con el espíritu de la cultura callejera. La obra en sí es un dibujo a mano con rotulador sobre papel de bellas artes que irradia la energía cruda y la espontaneidad propias del arte urbano. Esta pieza de técnica mixta forma parte de una serie original única, compuesta por una edición de 40 obras dibujadas a mano con esta técnica. El uso que hace Saber de pintura en aerosol, pintura acrílica, rotuladores y marcadores permanentes culmina en una obra visualmente impactante y táctil gracias a la aplicación de capas de materiales. Las dimensiones de la obra, un modesto 6x8, pueden parecer pequeñas, pero el impacto de la obra es considerable. Su tamaño compacto encapsula la inmediatez del arte del grafiti, donde el espacio suele ser un bien preciado y los artistas deben transmitir su mensaje de forma concisa y contundente. El grueso papel de bellas artes atestigua la durabilidad y permanencia de esta forma de arte, al igual que los muros que soportan el peso de la narrativa urbana. Significado artístico e impacto cultural La obra de Saber, "White Washed Purple Tag", es un testimonio del impacto cultural del arte pop callejero y el grafiti. Al trasladar el arte de los callejones y vagones de tren al papel de bellas artes, el artista ha elevado la percepción del grafiti, permitiendo que se aprecie como una forma de comentario social y como una forma de arte legítima y sofisticada. El aspecto de técnica mixta de la obra muestra la versatilidad e innovación de los artistas callejeros, quienes a menudo deben adaptarse a diversos entornos y utilizar los materiales disponibles. La técnica del encalado, utilizada frecuentemente por las autoridades municipales para cubrir el grafiti, se reapropia en esta obra para servir como lienzo, creando un marcado contraste con la vibrante etiqueta morada. Esta reivindicación simboliza la lucha de los artistas callejeros en su búsqueda de reconocimiento y el derecho al espacio público. La etiqueta morada, sello distintivo del trabajo de Saber, no es simplemente un nombre, sino una declaración de identidad, una audaz afirmación de existencia en un mundo en constante cambio y evolución. En el contexto del arte pop moderno, la obra de Saber tiende un puente entre la cultura urbana y el arte elevado, reflejando la evolución de las actitudes hacia lo que se considera valioso y digno de atención en el mundo del arte. Sus obras son coleccionadas y admiradas por su atractivo estético y su capacidad para capturar el espíritu de una generación cada vez más urbanizada, digitalizada y diversa. La presencia de esta pieza en la colección de obras de técnica mixta sirve como recordatorio del poder transformador del arte. Celebra la individualidad y la creatividad, animando a los espectadores a mirar más allá de la superficie y encontrar la belleza en los mensajes e historias que a menudo se pasan por alto o se desestiman. «White Washed Purple Tag HPM Mixed Media Unique» no es solo una obra de arte; es un fragmento de historia cultural, una muestra de la vida urbana y un faro de rebeldía artística.
$109.00
-
Elvisdead Serigrafía de zombi blanco de Elvisdead
Edición limitada de White Zombie. Serigrafía tricolor impresa a mano sobre papel de bellas artes por Elvisdead, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía. Numerada a mano.
$103.00
-
Ben Frost ¿Quién frió a Roger Rabbit? Impresión de archivo en papel secante de Seroquel por Ben Frost
¿Quién frió a Roger Rabbit? Impresión de archivo en papel secante Seroquel de Ben Frost. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Edición limitada firmada y numerada de 2025 (por determinar). Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2025. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La locura de los dibujos animados se encuentra con la cultura farmacéutica ¿Quién frió a Roger Rabbit? La lámina de papel secante Seroquel de Ben Frost reinterpreta al icónico personaje animado Roger Rabbit dentro del marco del marketing farmacéutico moderno. Lanzada como parte de la colección 2025 de Frost, esta lámina de edición limitada de 19 x 19 cm, impresa con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado, explora la colisión entre la cultura pop y el empaquetado de medicamentos con una precisión satírica. Con el personaje animado sonriendo maniáticamente junto a un diseño de Seroquel XR, la lámina está perforada a mano por Zane Kesey y producida en una edición firmada y numerada. Esta obra critica cómo la sociedad normaliza los problemas de salud mental a través del marketing y cuestiona cómo la animación, la nostalgia y los fármacos pueden coexistir en un mismo mensaje visual. Marcas satíricas e ironía médica Frost fusiona la personalidad desmesurada de Roger Rabbit con Seroquel, un medicamento para tratar trastornos del estado de ánimo, para amplificar los efectos surrealistas de la sobreestimulación y la sedación. Al transformar la apariencia clínica de una caja de medicamentos en un lienzo lúdico y caótico para un personaje de dibujos animados, Frost difumina la línea entre tratamiento y escapismo. Su uso del lenguaje del envase de quetiapina es preciso, incluyendo información sobre la dosis y advertencias, pero subvertido por el comportamiento errático de Roger Rabbit. El mensaje subyacente reflexiona sobre cómo se comercializa la medicación en una cultura que mercantiliza tanto la enfermedad mental como la nostalgia infantil. Subversión material en formato de papel secante El formato de papel secante es fundamental para la idea central de la obra. Tradicionalmente asociadas a la distribución de LSD, las impresiones en papel secante evocan una herencia psicodélica y sugieren una percepción alterada de la realidad. Al colocar un personaje de dibujos animados sobre un fondo que simula un medicamento, Frost subvierte la expectativa del diseño farmacéutico convencional mediante el absurdo. La perforación fragmenta físicamente la imagen, reflejando la fragmentación de la conciencia y la emoción tanto en las experiencias psicodélicas como en las animadas. Este formato permite que la obra aborde simultáneamente la cultura de las drogas, los medios de entretenimiento y el marketing de la salud mental. La provocación visual de Ben Frost El artista australiano Ben Frost se ha labrado un nombre al apropiarse de publicidad, logotipos farmacéuticos y dibujos animados de gran consumo para crear incisivos comentarios sociales. Su arte pop callejero y sus obras de grafiti desentrañan la psicología del consumidor mediante colores vibrantes, imágenes reconocibles y yuxtaposiciones incisivas. ¿Quién frió a Roger Rabbit? es un ejemplo sobresaliente de este método, que fusiona la estética infantil con el distanciamiento clínico de la medicalización adulta. Frost confronta a los espectadores con contradicciones que suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana, extrayendo humor y tensión de la inquietante unión entre la locura de los dibujos animados y la estabilidad impuesta. No se trata solo de estimulación visual, sino de una pregunta envuelta en un envoltorio en el que se nos pide que confiemos.
$550.00
-
Vincent Cacciotti Quién hizo quién Giclee Print por Vincent Cacciotti
¿Quién hizo a quién? Impresión giclée de edición limitada en papel de algodón de archivo de 300 GSM por Vincent Cacciotti, artista callejero contracultural. Un cuadro surrealista de Vincent Cacciotti que representa al robot B9 de la serie de televisión de los años 60, Perdidos en el espacio. Lo muestra en su aparente papel de presidente de los Estados Unidos. Se observa una conferencia en curso con varios hombres.
$226.00
-
Epyon5 ¿Quién nos salvará ahora? Serigrafía de Epyon5
¿Quién nos salvará ahora? Serigrafía de Epyon5. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, 2013. Tamaño de la obra: 16,75 x 25 pulgadas. Serigrafía. ¿Quién nos salvará ahora? Serigrafía de Epyon5 impresa a mano sobre papel de bellas artes «Who Will Save Us Now» es una serigrafía de edición limitada creada por el artista Epyon5 en 2013. Esta serigrafía, realizada a mano, mide 42,5 x 63,5 cm y se lanzó en una edición limitada de 50 ejemplares, firmados y numerados. La obra ejemplifica la fusión del arte pop urbano y el grafiti, incorporando una paleta de colores vibrantes, técnicas basadas en plantillas y un simbolismo complejo para crear una pieza que conecta con los aficionados al arte urbano y la cultura pop. Epyon5 es conocido por su habilidad para fusionar la formación artística clásica con la estética urbana, y esta obra es una prueba fehaciente de ello. Composición visual y simbolismo «¿Quién nos salvará ahora?» presenta un impactante retrato de Bill Murray, un ícono cultural cuyo rostro se ha convertido en sinónimo de irreverencia e imprevisibilidad. La composición está enmarcada en un diseño que evoca un emblema, con un equilibrio entre simetría, motivos heráldicos y tipografía superpuesta. El uso del rojo, el negro y el blanco hueso realza el impacto gráfico de la obra, recordando tanto a los carteles propagandísticos como a la publicidad vintage. El efecto de rayos de sol que irradia desde detrás de la figura central amplifica la sensación de importancia, elevando la imagen de Murray a la de una figura casi mitológica. La presencia de rosas en la parte inferior añade una inesperada suavidad, contrastando con las líneas nítidas y la paleta de alto contraste. Los elementos y texturas superpuestos refuerzan la naturaleza artesanal del proceso de serigrafía, asegurando que cada impresión presente sutiles variaciones que la hacen única. Influencia del arte pop callejero y el grafiti El estilo artístico de Epyon5 está profundamente arraigado en el arte pop urbano y el grafiti, y esta impresión muestra su característico uso de la plantilla. Las líneas audaces y la paleta de colores restringida se alinean con la estética del grafiti con plantilla, un método popularizado por artistas urbanos que buscan generar un gran impacto con elementos mínimos. Su obra se inspira tanto en figuras clásicas del arte pop como en artistas urbanos contemporáneos que utilizan la serigrafía para fusionar el arte con referencias a los medios de comunicación. La combinación del trabajo preciso con la plantilla y las imperfecciones propias de las técnicas de impresión manual añade una cualidad táctil imposible de replicar digitalmente. La conexión de esta impresión con los movimientos de arte urbano la convierte en una pieza atractiva para coleccionistas que aprecian el espíritu del "hazlo tú mismo" de la serigrafía y el carácter rebelde del arte inspirado en la calle. Impacto y Coleccionabilidad Con tan solo 50 ejemplares firmados y numerados, «Who Will Save Us Now» es una obra muy codiciada entre los aficionados al arte pop urbano y el grafiti. La elección de Bill Murray como figura central aumenta su atractivo, ya que su personalidad enigmática y su estatus de culto lo convierten en un rostro recurrente en obras de arte inspiradas en la cultura pop. La ejecución de la impresión por parte de Epyon5 consolida su lugar dentro del arte urbano contemporáneo, fusionando humor, nostalgia y maestría técnica. El carácter coleccionable de esta edición, junto con el laborioso proceso de serigrafía manual, la convierte en una pieza significativa dentro del portafolio del artista. Su presencia tanto en colecciones privadas como en exposiciones pone de manifiesto el creciente aprecio por los artistas que combinan técnicas de bellas artes con la energía cruda de la cultura urbana.
$194.00
-
Alexander-John ¿Quién es el rey? Serigrafía dorada con lámina caliente de Alexander-John
¿Quién es el rey? - Impresión en caliente de 2 colores dorados sobre papel Neenah Classic Crest Smooth Epic Black de 100 libras por Alexander-John. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Impresión en caliente a dos colores sobre papel Neenah Classic Crest Smooth Epic Black de 100 lb. Tamaño: 16,5 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 7 de mayo de 2021. Tirada: 30 unidades. Esta obra está diseñada para provocar en el coleccionista un experimento social basado en el color y la elección. La lámina se puede colgar de cualquier manera, lo que representa el concepto de igualdad. Sin importar nuestras diferencias (representadas por las armas en esta obra), todos somos reyes. -Alexander-John
$533.00
-
Alexander-John ¿Quién es el rey? Serigrafía plateada en caliente de Alexander-John
¿Quién es el rey? - Impresión en caliente de 2 colores plateados sobre papel Neenah Classic Crest Smooth Epic Black de 100 libras por Alexander-John. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Impresión en caliente a dos colores sobre papel Neenah Classic Crest Smooth Epic Black de 100 lb. Tamaño: 16,5 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 7 de mayo de 2021. Tirada: 50 unidades. Esta obra está diseñada para provocar en el coleccionista un experimento social basado en el color y la elección. La lámina se puede colgar de cualquier manera, lo que representa el concepto de igualdad. Sin importar nuestras diferencias (representadas por las armas en esta obra), todos somos reyes. -Alexander-John
$450.00