Impresión de pigmento de archivo

1201 productos

  • Convergence of Alternate Realities Inverted AP Archival Print by Ana Bagayan

    Ana Bagayan Impresión de archivo AP invertida de convergencia de realidades alternativas de Ana Bagayan

    Convergencia de realidades alternativas - Edición limitada invertida. Impresiones artísticas de pigmento de archivo en papel de bellas artes de 300 g/m² de la artista de la cultura pop Ana Bagayan. Prueba de artista (AP). Papel de bellas artes de 300 g/m². Tamaño: 43 x 56 cm. Lanzamiento: 15 de agosto de 2014. Tirada: 15 ejemplares.

    $280.00

  • Melting Bomb Blotter Paper Archival Print by Jason Freeny

    Jason Freeny Impresión de archivo de papel secante de bomba de fusión por Jason Freeny

    Melting Bomb Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Jason Freeny, arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Estas ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La alineación de las perforaciones sobre la ilustración puede variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado.

    $352.00

  • DMC Released! Archival Print by Mare139 Carlos Rodriguez

    Mare139 Carlos Rodriguez ¡Lanzamiento de DMC! Impresión de archivo por Mare139 Carlos Rodríguez

    ¡Lanzamiento de DMC! Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 300 g/m² de Mare139, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Esta portada fue diseñada por Sal Buscema, uno de los artistas legendarios de la época dorada de los cómics de Marvel. En los boletines de Marvel Bullpen, se le conoce cariñosamente como "Nuestro amigo Sal". Su inolvidable trabajo en algunos de sus títulos más importantes, incluyendo su fenomenal dibujo a lápiz de Los Vengadores, Capitán América, Hulk, Thor y Spider-Man, definió la imagen de estos personajes durante décadas. Incluso trabajó para DC Comics en Batman, Superman, Superboy, Creeper y la Mujer Maravilla. Esto me coloca en buena compañía, al igual que a otros artistas que comparten la portada de esta novela gráfica. - Mare139

    $217.00

  • Combrat Rising Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión de archivo de Combrat Rising por Ron English- POPaganda

    Impresiones artísticas de edición limitada Combrat Rising con pigmentos de archivo en papel Moab Fine Art de 290 g/m² del artista de arte callejero y cultura pop y graffiti Ron English- POPaganda. Edición limitada firmada de 100 ejemplares, 2020. Golpe en el borde extremo de la derecha Impresión de pigmentos de archivo sobre papel Moab Fine Art de 290 g/m² Tamaño: 23,25 x 18 pulgadas Lanzamiento: 1 de abril de 2020

    $371.00

  • Untitled Tags Throw Up Archival Pigment Print by Seen UA

    Seen UA Etiquetas sin título Throw Up Archival Pigment Print de Seen UA

    Etiquetas sin título Throw Up Impresión de pigmento de archivo en papel de bellas artes de 310 g/m² por Seen UA Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Edición limitada de 73 ejemplares, firmada y numerada (2019). Tamaño de la obra: 17 x 25 pulgadas. Ahora es más probable verlo exponiendo su obra en una galería comercial que pintando ilegalmente en la calle por la noche, pero Mirando sigue pensando que el arte callejero ya no es lo que era. «Hoy en día se ha desvirtuado tanto que ya no se sabe qué es real y qué es falso. Ha perdido su misterio», afirma, añadiendo que los avances tecnológicos también han transformado el grafiti tal y como lo conocemos hoy.

    $352.00

  • Head In The Clouds Blotter Paper Archival Print by Maria Smith

    Maria Smith Cabeza en las nubes Papel secante Archival Print por Maria Smith

    Head In The Clouds Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Maria Smith Arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Estas ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La alineación de las perforaciones sobre la ilustración puede variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado.

    $352.00

  • Brenda Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Impresión de archivo de Brenda por Glenn Barr

    Impresiones de edición limitada de Brenda con pigmentos de archivo en papel Moab Fine Art de 290 g/m² por Glenn Barr, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 16,5 x 20 pulgadas. Portafolio de Crisis de Personalidad: Las criaturas surrealistas, espectros y personajes trágicos de Glenn Barr habitan un universo sórdido, sumido en la crudeza y la bruma de un paisaje urbano onírico postapocalíptico. Su obra, originaria de Detroit, ha sido catalogada como surrealismo pop, pluralismo pop, lowbrow, regional, outsider, ashcan o, como él mismo la denomina, «B Culturalismo». Barr encuentra inspiración tanto en las calles de la ciudad como en la cultura pop y las contraculturas, que infunden una familiaridad a sus múltiples realidades paralelas. Con guiños a la pintura de los grandes maestros, el arte pulp y el cómic, las pinturas de Barr resultan fascinantes por su complejidad narrativa y su profundidad técnica.

    $217.00

  • Marilyn Golden Icon Red White & Blue Blotter Paper Archival Print by Copyright

    Copyright Marilyn Golden Icon rojo blanco y azul papel secante archivo impresión por derechos de autor

    Marilyn Golden Icon Rojo Blanco y Azul Edición Limitada Impresión Artística en Papel Secante con Pigmentos de Archivo Impresión Artística sobre Papel Secante Perforado por Artista Pop Moderno Copyright. Edición limitada de 35 ejemplares, firmada y numerada, impresa con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado (2022). Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2022. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.

    $352.00

  • 25 Years Smiling Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Papel secante con estampado de archivo "25 Years Smiling" de El Pez

    Impresión en papel secante "25 Years Smiling" de El Pez, edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, impresa con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2024. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. 25 años sonriendo con El Pez: Una celebración del arte pop callejero y el grafiti El Pez, cuyo nombre real es José Sabate y que nació en Barcelona, ​​España, es reconocido desde hace tiempo por su estilo contagioso, lleno de optimismo y alegría. Con «25 Years Smiling», celebra un hito importante en su trayectoria, dedicada a difundir felicidad a través de sus icónicos personajes sonrientes. Esta edición limitada, impresa con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado y lanzada en abril de 2024, captura la energía cinética, la espontaneidad caricaturesca y la paleta explosiva que definen su lugar único en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. La lámina presenta seis de sus figuras más reconocibles: criaturas de boca grande y ojos llamativos, representadas en rojo, azul, amarillo, naranja y verde vibrantes, que irradian entusiasmo y se entrelazan en un mosaico de celebración. El lenguaje visual de la alegría y el movimiento El personaje característico de El Pez, reconocible al instante por su amplia sonrisa y su ojo ciclópeo, no es solo una invención estilística. Es un símbolo de alegría que ha evolucionado a lo largo de los años a través de intervenciones callejeras y murales en ciudades como Ámsterdam, Miami, Bogotá y París. En «25 Years Smiling», la composición de la obra se asemeja a un carnaval visual de seres interconectados. La pieza equilibra el caos y la armonía con extremidades superpuestas, siluetas danzantes y flechas direccionales que aluden al movimiento y la energía. El fondo baña toda la composición en tonos degradados de azul celeste, reforzando la sensación de optimismo y de infinitas posibilidades. El pequeño detalle de un corazón sobre una bicicleta en el cuadrante inferior añade un encanto personal, casi infantil, a la obra; un toque que refleja el firme compromiso del artista con la positividad. Papel secante y práctica del arte pop callejero contemporáneo Impresa en papel secante perforado y perforada a mano por Zane Kesey, la obra no solo incorpora referencias culturales psicodélicas, sino que fusiona esa estética con la sensibilidad caricaturesca del grafiti. La elección del papel secante como lienzo amplía el diálogo de El Pez con la contracultura, haciendo un guiño a la vitalidad y el surrealismo que suelen asociarse a las experimentaciones pop de los años sesenta. La cuadrícula de pequeños cuadrados aporta textura e intención a la pieza, evocando tanto funcionalidad como rebeldía. En el contexto de las ediciones de arte contemporáneo, este formato sitúa la obra en la encrucijada de la expresión callejera, la cultura del coleccionismo y la producción artística. El Pez y el lenguaje global de la sonrisa Durante más de dos décadas, El Pez ha cultivado un lenguaje visual universal que trasciende fronteras y palabras. Sus personajes sonrientes son más que motivos recurrentes: son emisarios de la conexión. Ya sea en las calles de Colombia o en galerías de Nueva York, sus rostros sonrientes proyectan el mismo mensaje: la alegría es un acto de resistencia. «25 Años Sonriendo» no es simplemente una lámina conmemorativa; es la continuación de este diálogo en un formato compacto y coleccionable. Afirma el lugar del humor, el color vibrante y la amabilidad como herramientas esenciales en la tradición del arte pop urbano y el grafiti. Con esta edición, El Pez reafirma que la felicidad puede ser revolucionaria y que el acto de sonreír —al igual que la pintura— puede ser profundamente transformador.

    $467.00

  • Drip Phase Archival Print by Sket-One

    Sket-One Impresión de archivo de fase de goteo de Sket-One

    Impresiones artísticas de edición limitada Drip Phase en papel de bellas artes de 290 g/m² del artista de arte callejero y cultura pop Sket-One. Drip Phase • Impresión pigmentada de archivo autografiada • Impresa en papel de archivo Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² • 28 x 43 cm (11 x 17 pulgadas) Firmada y numerada a mano por el artista SKET-ONE en una edición limitada de 35 ejemplares • Sello en relieve seco de House of Roulx • Sello de goma de Edición Auténtica en el reverso • Carta de Autenticidad

    $256.00

  • NYC Subway Map VII The Goat Archival Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compre la impresión de edición limitada de TITLE en ilustraciones modernas de artistas pop MEDIUM. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Archival Pigment Fine Art INFORMACIÓN

    $195.00

  • Credit Limit Until Debt Do Us Part Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Límite de crédito hasta que la deuda nos separe Imprimir por Denial- Daniel Bombardier

    Límite de crédito - Hasta que la deuda nos separe. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² del legendario artista de arte callejero y cultura pop moderna Denial. Límite de crédito 2020: Hasta que la deuda nos separe. Arte con temática de dinero y tarjetas de crédito. Numerado, firmado, sellado al dorso, edición de 25, 24 x 18 pulgadas, impresión de pigmento de archivo en papel artístico MOAB de 290 g/m². Límite de crédito: Hasta que la deuda nos separe por denegación «Límite de Crédito: Hasta que la Deuda nos Separe» es una provocativa impresión artística de pigmentos de archivo creada por el artista canadiense de arte urbano pop y grafiti Daniel Bombardier, conocido profesionalmente como Denial. Lanzada en 2020, esta obra forma parte de la icónica serie «Límite de Crédito» del artista, que critica el consumismo y la arraigada relación entre el amor, el matrimonio y la dependencia financiera. Con unas dimensiones de 61 x 46 cm (24 x 18 pulgadas) e impresa en papel artístico MOAB de 290 g/m², esta obra de edición limitada está firmada, numerada y sellada al dorso, con solo 25 copias disponibles. La pieza combina imágenes impactantes con una aguda crítica social, convirtiéndose en un ejemplo sobresaliente del estilo característico de Denial. Explorando el amor y el consumismo a través del arte pop «Hasta que la deuda nos separe» presenta un abrazo romántico entre una pareja sobre un diseño inspirado en una tarjeta de crédito American Express. La yuxtaposición de amor y compromiso financiero resalta la dimensión monetaria, a menudo ignorada, de las relaciones. La pose íntima de la pareja, plasmada con colores vibrantes y líneas al estilo del cómic, transmite pasión y ternura. Sin embargo, el fondo de una tarjeta de crédito sirve como un crudo recordatorio de las realidades financieras que pueden influir y complicar las relaciones. Esta dualidad entre emoción y materialismo invita a los espectadores a reflexionar sobre las implicaciones culturales y personales de fusionar el amor con las obligaciones económicas. El enfoque artístico único de Denial La obra de Daniel Bombardier es reconocida por su fusión de imágenes de la cultura pop con una crítica social incisiva. «Until Debt Do Us Part» ejemplifica su habilidad para transformar símbolos cotidianos en poderosas declaraciones artísticas. El diseño, inspirado en American Express, subraya el papel omnipresente de las instituciones financieras en la vida moderna, mientras que las imágenes románticas añaden una profundidad emocional que conecta con el público. El uso de impresión con pigmentos de archivo por parte de Denial garantiza que la obra conserve sus colores vibrantes y detalles nítidos, mientras que el papel MOAB de 290 g/m² realza su calidad visual y táctil. Al combinar elementos del arte pop urbano y el grafiti, Denial crea una pieza visualmente atractiva e intelectualmente estimulante. La relevancia cultural de Hasta que la deuda nos separe Esta obra aborda las complejas intersecciones entre el amor, el matrimonio y la cultura del consumo. Al enmarcar un momento romántico dentro del contexto de la dependencia financiera, Denial critica las presiones sociales que a menudo entrelazan los compromisos emocionales y económicos. Su carácter de edición limitada aumenta su importancia, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti. «Hasta que la deuda nos separe» es un conmovedor recordatorio de cómo los sistemas financieros influyen en nuestras relaciones más personales, consolidando la reputación de Denial como una voz destacada del arte contemporáneo. A través de sus impactantes imágenes y temas provocativos, esta obra invita a los espectadores a reconsiderar la dinámica del amor y la deuda en un mundo materialista.

    $385.00

  • New! Archival Print by Adam Caldwell

    Adam Caldwell ¡Nuevo! Impresión de archivo de Adam Caldwell

    ¡Nuevo! Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista Adam Caldwell. Obra de arte moderna. Edición limitada de 2022, firmada y numerada (20 ejemplares). Tamaño de la obra: 17 x 14 pulgadas. ¡Nuevo! • Impresión pigmentada de archivo autografiada • Impresa en papel de archivo Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² • 35,5 x 43 cm (14 x 17 pulgadas) Firmada y numerada a mano por el artista Adam Caldwell en una edición limitada de 20 ejemplares

    $180.00

  • You Are What You Eat Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Eres lo que comes Impresión de archivo por Luke Chueh

    Eres lo que comes. Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel Moab Fine Art de 290 g/m² de Luke Chueh, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. En 2003, Chueh se mudó a Los Ángeles para impulsar su carrera en diseño. Sin embargo, la falta de oportunidades laborales lo llevó a dedicarse a la pintura para mantenerse ocupado. Fue así como comenzó a exponer en la escena artística underground de Los Ángeles, específicamente en las exposiciones de Cannibal Flower. Desde entonces, Chueh ha ascendido rápidamente en el panorama artístico angelino, consolidándose como un artista a tener en cuenta. Empleando paletas de colores minimalistas, personajes animales sencillos y una interminable lista de situaciones desafortunadas, Chueh logra un equilibrio estilístico entre lo tierno y lo brutal, transitando la delgada línea entre la comedia y la tragedia.

    $308.00

  • Happy Helmet Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Impresión de archivo de papel secante Happy Helmet por Ben Frost

    Papel secante Happy Helmet, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado, obra de Ben Frost, arte pop y LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado. Actualmente expone tanto a nivel local como internacional, y su obra se ha presentado en numerosas exposiciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Una de las primeras características que se aprecian en el arte de Frost son los medios y técnicas poco convencionales, desde el lienzo cuadrado tradicional hasta cajas de cartón, y desde la pintura acrílica hasta el aerosol. No es casualidad que gran parte de su obra consista en imágenes apropiadas de animaciones, como Los Simpson, Looney Tunes, Los Pitufos, Winnie the Pooh, etc., que se insertan en un nuevo contexto artístico sin perder sus connotaciones originales.

    $572.00

  • Jerry Moth Blotter Paper Archival Print by Matt Gordon

    Matt Gordon Impresión de archivo de papel secante Jerry Moth por Matt Gordon

    Jerry Moth Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Matt Gordon, obra de arte de la cultura pop y el LSD. Matt Gordon es un artista multimedia que se esfuerza por crear pinturas acrílicas y dibujos a lápiz bien elaborados y con gran detalle, además de alguna que otra fabricación en 3D para satisfacer necesidades escultóricas y proporcionar modelos vivientes de cosas que no existen realmente pero que necesitan parecer que sí.

    $352.00

  • Where Is My Mind? Blotter Paper Archival Print by Richey Beckett

    Richey Beckett ¿Dónde está mi cabeza? Impresión de archivo de papel secante de Richey Beckett

    ¿Dónde está mi mente? Papel secante. Edición limitada. Impresión artística de pigmento de archivo sobre papel secante perforado de Richey Beckett. Arte pop y LSD. 2021 Firmado y numerado con certificado de autenticidad. Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. ¿Dónde está mi mente?, de Richey Beckett: Arte con papel secante y el hilo psicodélico en el arte pop callejero y el grafiti. ¿Dónde está mi mente? es una impresión de pigmento de archivo de 19 x 19 cm sobre papel secante perforado, publicada el 19 de abril de 2021 por el ilustrador galés Richey Beckett. Esta obra de edición limitada está firmada, numerada y acompañada de un certificado de autenticidad. Perforada a mano por Zane Kesey, hijo de Ken Kesey y custodio de un legado cultural entrelazado con la exploración psicodélica, esta edición rinde homenaje a una rica historia visual y contracultural. A través del meticuloso trabajo de tinta y la imaginería simbólica de Beckett, la pieza se erige como una contribución vital a la evolución del arte pop urbano y el grafiti. La composición se centra en el rostro sereno de una mujer, rodeada de cabello suelto y detalles florales ornamentales, plasmados con un delicado equilibrio de colores alucinógenos y líneas finas. La mezcla de púrpuras, rojos, verdes y dorados evoca el campo visual alterado de la experiencia psicodélica. La elección de imprimir en papel secante se vincula directamente con la tradición cultural del arte de la distribución de LSD, conectando esta obra no solo con la escena artística underground de los años sesenta, sino también con una rebelión más amplia contra las normas estéticas y políticas. La precisión característica de Beckett y su reverencia por los motivos antiguos confieren a esta pieza una cualidad sagrada, a la vez que celebran el caos, los estados oníricos y la apertura emocional. Narrativa visual arraigada en la cultura impresa psicodélica ¿Dónde está mi mente? refleja la habilidad de Beckett para fusionar la elegancia visual con la resonancia simbólica. Los ojos cerrados y la expresión serena de la figura central sugieren un viaje interior, una desconexión de lo físico y una inmersión en un espacio psicológico o metafísico. Este momento de silenciosa disolución refleja la experiencia asociada a las sustancias psicodélicas y su capacidad para distorsionar o amplificar la percepción humana. Al imprimir la obra en papel secante, Beckett reactiva un formato que durante mucho tiempo ha servido tanto como sistema de administración funcional de LSD como forma de arte destinada a transportar al espectador. De este modo, contribuye a la preservación y reinterpretación de un lenguaje visual a menudo excluido de la historia del arte tradicional, pero fundamental para la estética del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra trasciende lo visual. Su soporte invita a los espectadores a recordar o imaginar el acto táctil y espiritual de la transformación. Así como el grafiti transforma la arquitectura abandonada en tablones de anuncios para la disidencia cultural, el papel secante transforma una sustancia temporal en un artefacto permanente. La obra de Beckett, si bien refinada e intrincada, transmite ese mismo espíritu de transformación y confrontación. Densidad simbólica y formato como rebelión El simbolismo en ¿Dónde está mi mente? es complejo. La figura relajada parece casi ingrávida, flotando en un tapiz de formas orgánicas y destellos dorados. Estos adornos sugieren simbolismo botánico, posiblemente haciendo referencia a los orígenes naturales de los psicodélicos y su uso ceremonial en culturas antiguas. La decisión de crear una composición tan detallada y meditativa sobre papel secante es a la vez un acto reverente y subversivo. Eleva un objeto desechable y prohibido al ámbito del arte sin desvirtuar sus raíces. Como gran parte del arte pop urbano y el grafiti, la obra abraza la dualidad: entre control y liberación, estructura y caos, tradición y rebeldía. ¿Dónde está mi mente? utiliza tinta, color y el medio para transformar la contemplación en una experiencia. La obra no es pasiva. Exige que los espectadores se detengan, examinen los detalles y reflexionen. En un mundo de imágenes producidas en masa y distracciones digitales, Beckett ofrece algo táctil e intencional. Es este enfoque el que resuena tan profundamente entre coleccionistas, aficionados al arte psicodélico y defensores de formas de arte que existen fuera del marco académico. La influencia de Richey Beckett en el arte pop callejero psicodélico contemporáneo Richey Beckett, afincado en el sur de Gales, sigue marcando la pauta visual del arte contracultural al fusionar la técnica clásica de la pluma y la tinta con formatos y temáticas que desafían las normas artísticas convencionales. Su obra en ediciones de papel secante —en especial esta edición de 2021— es un claro ejemplo de cómo el Street Pop Art y el Graffiti han madurado sin perder su carácter radical. Estas piezas de edición limitada funcionan en múltiples niveles: como objetos de colección de alta gama, como herramientas de preservación cultural y como narrativas visuales meditativas. La colaboración con Zane Kesey profundiza el significado cultural de la obra, arraigándola en un legado que abarca décadas de resistencia visual y expansión de la conciencia. «Where Is My Mind?» recuerda a los espectadores que los límites del arte no los dictan el lienzo ni las paredes de una galería, sino la intención, el formato y la resonancia emocional. Las piezas de papel secante de Beckett se erigen como testimonios vivos de una rebelión artística ancestral, modernizada a través de la técnica, el color y la conciencia.

    $352.00

  • Covid No 19 Juane Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Covid No 19- Juane Archival Pigment Print

    Covid No 19 - Juane - Impresión de pigmento de archivo de edición limitada en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y artista callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares). Desinfectante de manos Chanel Juane Covid19, variante virus. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.

    $313.00

  • Ocean Slide Archival Print by Rime

    Rime Impresión de archivo Ocean Slide de Rime

    Impresiones de edición limitada Ocean Slide con pigmentos de archivo en papel Museum Fine Art de 310 g/m² del artista callejero de graffiti Rime, arte pop moderno. «Ocean Slide es una combinación de elementos representativos que abordan la lujuria colectiva, las expectativas morales y mi obsesión por el grafiti. Aquí, las serpientes de cuatro ojos son persuasoras hipócritas que se camuflan emocionalmente para colarse por todos los resquicios posibles. Una despedida al verano. Esta pieza surgió tras regresar de un viaje a París a finales de octubre. Es el resultado de varias noches enteras de dibujo en mi estudio de Nueva York. La obra busca orquestar el peso, la repetición y el color. Los elementos fueron improvisados ​​y colocados sobre un punto de partida abstracto. Jugué con trazos que se cruzan y garabatos seguros.» - Rime

    $226.00

  • Verdant HPM Archival Print by Craww

    Craww Impresión de archivo HPM verde de Craww

    Edición limitada Verdant, impresión de pigmento de archivo con detalles metalizados y embellecimientos a mano sobre papel de bellas artes de 300 g/m² del artista callejero de graffiti Craww, arte pop moderno. Edición limitada HPM de 2016, firmada y numerada (30 ejemplares). Tamaño de la obra: 15 x 20 pulgadas. La intrincada maestría de Craww en verde: una lámina con detalles pintados a mano «Verdant» de Craww es un ejemplo perfecto de cómo el arte pop callejero y el grafiti trascienden sus raíces urbanas, adentrándose en el mundo de las bellas artes mediante una técnica sofisticada y una imaginería evocadora. Lanzada en 2016 como una impresión de pigmento de archivo con detalles pintados a mano, esta pieza de edición limitada, firmada y numerada (solo 30 copias), demuestra la habilidad de Craww para fusionar diversas disciplinas artísticas y crear algo único. El tamaño de la obra (38 x 51 cm) ofrece un amplio espacio para que la visión de Craww se despliegue por completo, permitiendo que cada elemento respire e interactúe sobre el robusto papel de bellas artes de 300 g/m². La impresión presenta detalles metalizados que captan la luz y atraen la mirada, creando una interacción dinámica entre los materiales y los elementos visuales de la obra. Estos detalles no son meramente decorativos, sino que se integran en la obra para realzar la composición general, enfatizando aspectos clave del diseño. Este proceso de retoque a mano garantiza que, si bien cada lámina forma parte de una serie, también posee matices que hacen que cada pieza de la edición sea única. La estética y el simbolismo en Verdant de Craww «Verdant» está impregnada de simbolismo, con su rico tapiz de flora entrelazado con la figura central que domina la composición. El título alude a la exuberancia y vitalidad que Craww infunde en la obra, donde el mundo natural emerge de la figura y la envuelve. Esta armonía entre el ser humano y la naturaleza es un tema recurrente en la obra de Craww, que a menudo sirve como metáfora del crecimiento, la decadencia y el ciclo de la vida. El esquema monocromático, realzado por la lámina dorada, confiere a «Verdant» una sensación de atemporalidad, como si la pieza pudiera pertenecer a cualquier época, aunque es innegablemente moderna. La fusión que Craww logra entre el simbolismo tradicional y la sensibilidad contemporánea crea un diálogo entre el pasado y el presente, un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti que busca ser relevante y resonar en diferentes contextos. Coleccionabilidad y resonancia cultural de la obra de Craww "Verdant" de Craww ocupa un lugar especial en el arte coleccionable. La edición limitada de láminas intervenidas a mano garantiza que cada coleccionista obtenga un segmento de exclusividad, una pieza del universo de Craww que le pertenece solo a él. Firmar y numerar estas láminas es un ritual que añade una capa de conexión entre el artista y el coleccionista, impregnando la transacción con un toque personal a menudo ausente en el arte producido en masa. La resonancia cultural de "Verdant" reside en su capacidad para comunicar emociones e ideas complejas a través del lenguaje visual del arte pop urbano y el grafiti. Es un testimonio de la habilidad de Craww para crear imágenes cautivadoras y contar historias que invitan a la introspección y a una apreciación más profunda de la intrincada relación entre los seres humanos y el mundo que habitan. "Verdant" de Craww es más que una simple lámina; es una obra de arte que encapsula la esencia del arte pop urbano y el grafiti, fusionando técnica y simbolismo y creando un diálogo con el espectador que trasciende lo visual. Su condición de lámina de edición limitada con detalles pintados a mano la eleva dentro del mercado del arte, ofreciendo a los coleccionistas la oportunidad de poseer una pieza de la exploración poética de la condición humana realizada por Craww.

    $288.00

  • Vertigo San Francisco Silkscreen Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Serigrafía Vertigo San Francisco de Justin Van Genderen

    Serigrafía Vertigo San Francisco de Justin Van Genderen. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. 2014 Firmado y numerado en el reverso Edición limitada de 100 Tamaño de la obra 18x24 Serie Ubicación, Ubicación, Ubicación Impresión serigráfica de la espiral de la ciudad de San Francisco de la película Vértigo. Serigrafía Vertigo San Francisco de Justin Van Genderen La serigrafía «Vertigo San Francisco» de Justin Van Genderen, realizada a mano en 2014, fusiona la tensión atmosférica de la película «Vértigo» de Alfred Hitchcock con la estética estilizada del arte pop urbano y el grafiti. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm y una edición limitada de 100 ejemplares firmados y numerados, esta pieza captura la esencia del suspense cinematográfico y el inquietante atractivo de la ciudad. El llamativo diseño en espiral, la silueta de una mujer solitaria y el inconfundible horizonte de San Francisco crean una experiencia visual hipnótica que evoca los temas psicológicos de la legendaria película. Una obra maestra cinematográfica y gráfica Esta serigrafía es una lección magistral de composición, que utiliza la simplicidad y el contraste para construir una escena inquietante a la par que fascinante. El fondo consiste en un audaz patrón en espiral que se expande desde el centro, evocando el famoso efecto Vértigo de la película de Hitchcock. La espiral domina la composición, atrayendo al espectador hacia su profundidad y evocando una sensación de movimiento y desorientación. La figura central, una mujer en silueta caminando por una barandilla, se ve empequeñecida por la imponente espiral, reforzando los temas de la película: la obsesión, el destino y la inquietud psicológica. Los cálidos tonos rojos y beige le dan a la obra un aire vintage y a la vez moderno, haciendo referencia al diseño original del póster de la película y actualizándolo con un enfoque minimalista. En la parte inferior, elementos reconocibles del horizonte de San Francisco, como el puente Golden Gate, proporcionan una sutil pero efectiva sensación de lugar. Este equilibrio entre abstracción y realismo hace que la obra sea visualmente atractiva, estableciendo conexiones entre la ciudad, su historia cinematográfica y su reputación como espacio de misterio y atractivo. Influencia del arte pop callejero y el grafiti El estilo de Justin Van Genderen está profundamente arraigado en la estética del arte pop callejero y el grafiti, y esta impresión ejemplifica su habilidad para transformar imágenes familiares en declaraciones gráficas audaces. El uso de siluetas de alto contraste, abstracción geométrica y una paleta de colores sobria se alinea con las técnicas presentes en murales callejeros, estarcido y carteles urbanos. La espiral, si bien es una referencia directa a Vértigo, también evoca motivos del arte callejero: símbolos del tiempo, la hipnosis y la percepción. La textura de semitonos que recorre toda la pieza imita las superficies desgastadas del arte urbano, reforzando la cualidad táctil de la serigrafía como técnica. El uso sobrio de la tipografía en la parte inferior, con sus líneas limpias y su diseño estructurado, realza aún más el equilibrio entre la estética de los carteles de cine y las influencias del arte urbano contemporáneo. La interacción del espacio positivo y negativo crea un ritmo visual impactante, lo que hace que esta pieza destaque como un homenaje al cine clásico y una visión innovadora del diseño moderno. El papel de San Francisco en el arte y el cine urbanos San Francisco ha sido durante mucho tiempo una ciudad que inspira tanto a cineastas como a artistas callejeros. Sus paisajes dramáticos, calles empinadas y densa niebla crean una atmósfera que ha quedado inmortalizada en innumerables películas, incluyendo Vértigo. La vibrante escena del arte callejero de la ciudad también se nutre de estos contrastes visuales, con murales, carteles pegados con engrudo e instalaciones a gran escala que plasman la rica historia cultural y artística de la ciudad. Esta lámina encapsula la doble naturaleza de San Francisco como lugar real y paisaje onírico cinematográfico, donde la realidad y la ilusión se entrelazan constantemente. Como serigrafía artesanal de edición limitada, esta obra de arte es muy codiciada por coleccionistas de arte pop callejero y grafiti, así como por cinéfilos. La combinación de un diseño audaz, profundidad psicológica y homenaje a una de las películas más impactantes visualmente del cine convierte a esta lámina en una pieza de gran impacto. Ya sea expuesta en una galería o como parte de una colección privada, esta pieza captura la esencia tanto de Vértigo como de la propia San Francisco: una ciudad de belleza, misterio e inagotable inspiración artística.

    $170.00

  • Sweetness #2 HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Helice Wen Impresión de archivo de Dulzura #2 HPM por Helice Wen

    Sweetness #2 Edición Limitada. Impresiones de pigmentos de archivo HPM con detalles pintados a mano sobre papel de bellas artes por Helice Wen, artista de graffiti callejero, arte pop moderno. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 14x14. "Dulce #2" de Helice Wen, intervenida a mano por la artista. Edición firmada y numerada de 40 ejemplares. 14" x 14".

    $217.00

  • Fantaisie Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía Fantaisie de Faile

    Fantaisie Edición Limitada Impresiones Artísticas de Pigmento de Archivo con Tinta de Archivo sobre Papel de Algodón Entrada de 290 g/m² del Artista de Arte Callejero y Cultura Pop, Grafiti, Faile. Una reproducción de otra pintura de nuestra exposición Off The Walls en París. Al igual que la reproducción de Kool Living, Fantaisie (Fantasía con un toque francés) es una exquisita impresión con tinta pigmentada de archivo sobre un papel artístico mate de archivo de alto gramaje, que captura todos los detalles del lienzo y la pasión plasmada en la pintura. - Faile Impresión Fantaisie, 24 x 30 pulgadas, tinta de archivo sobre papel de algodón Entrada de 290 g/m², relieve, firmada y numerada FAILE 2021

    $1,725.00

  • The House that Hanuman Built 16x20 Archival Print by Pooch

    Pooch La casa que construyó Hanuman 16x20 Archival Print por Pooch

    La casa que construyó Hanuman. Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada de 16x20 en papel de bellas artes por Pooch, artista callejero de graffiti, arte pop moderno.

    $159.00

  • Post It Skull HPM Archival Print by Joey Feldman

    Joey Feldman ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $668.00

  • Year of the Tiger March Skateboard Art Deck by Mimi Yoon

    Mimi Yoon Año de la cubierta de arte de skateboard Tiger March de Mimi Yoon

    Año del Tigre - Marzo. Impresión de pigmento de archivo de edición limitada sobre tabla de monopatín natural por la artista de graffiti callejero Mimi Yoon. Tabla de skate de edición limitada. Solo 100 unidades firmadas y numeradas por Mimi. Incluye certificado de autenticidad. Fabricada en EE. UU.

    $261.00

  • Case Work Archival Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Impresión de archivo de trabajo de caso por Aaron Nagel

    Obra de arte de edición limitada. Impresiones de pigmento de archivo en papel Moab Fine Art de Aaron Nagel, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Impresión de pigmentos de archivo de 36 x 15 pulgadas sobre papel Moab Fine Art. Edición firmada y numerada de 30 ejemplares.

    $352.00

  • Grin Blotter Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Papel secante Grin Blotter, impresión de archivo de Ron English - POPaganda

    Grin Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Ron English- POPaganda cultura pop LSD artwork. Ron English, conocido como POPaganda, es considerado una figura clave en la evolución del arte urbano, alejándolo del estilo libre y desenfadado para adentrarse en mensajes ingeniosos y un magistral arte basado en el trampantojo. Ha creado murales y vallas publicitarias ilegales que combinan imágenes impactantes con incisivas declaraciones políticas, consumistas y surrealistas, apropiándose del espacio público en todo el mundo en nombre del arte desde la década de 1980.

    $371.00

  • Out The Window Blotter Paper Archival Print by Michael Polakowski

    Michael Polakowski Impresión de archivo de papel secante Out The Window de Michael Polakowski

    Papel secante de edición limitada "Out The Window" impreso con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado por Michael Polakowski, obra de arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • UltraS Archival Print by David Molesky

    David Molesky Impresión de archivo UltraS de David Molesky

    Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada UltraS en papel de bellas artes de 310 g/m² de David Molesky, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 24 x 20 pulgadas. «Esta pintura es la obra maestra de mi serie basada en imágenes de la revolución de Kiev difundidas por los medios. Es la más grande de las ocho que he realizado hasta ahora y en la que más tiempo invertí. Siento que la figura captura la energía que originalmente me atrajo a este tema. Las pinturas de esta serie representan una ruptura con mi anterior obra figurativa. Durante la última década, aproximadamente, intenté representar el tiempo universal y evité los objetos creados por el hombre. He abandonado ese dogma. Me encanta que el tema sea actual y, a la vez, contenga elementos que parecen de otra época. Por ejemplo, la chaqueta acolchada de estilo retro y el color general recuerdan un poco al tono de las películas antiguas». - David Molesky «UltraS» de David Molesky en el panorama del arte pop callejero y el grafiti «UltraS» de David Molesky emerge como una pieza significativa dentro del panorama contemporáneo del arte pop urbano y el grafiti, presentando una conmovedora narrativa visual que fusiona la inquietud contemporánea con un sentido de lucha atemporal. Como edición limitada, Molesky ofrece solo cincuenta impresiones de pigmento de archivo en papel de bellas artes de 310 g/m², cada una firmada y numerada, lo que subraya la exclusividad y el carácter coleccionable de esta obra. Con un impactante tamaño de 61 x 51 cm, «UltraS» es un hito en la evolución artística de Molesky. La obra trasciende los límites convencionales del arte urbano al integrar el vigor crudo del grafiti con la sofisticada profundidad de las bellas artes. La técnica de Molesky se caracteriza por una meticulosa atención al detalle y una rica paleta que evoca los tonos de películas clásicas, infundiendo a la pieza una singular cualidad vintage a pesar de su temática contemporánea. La escena representada es de una belleza caótica, con la revolución como telón de fondo: una referencia a los eventos ocurridos en Kiev. A través de su arte, Molesky captura la turbulencia de estos tiempos, canalizando la energía y la emoción que definen los momentos de convulsión social. En "UltraS", el foco de atención es la figura ataviada con una chaqueta acolchada de estilo retro, una elección estilística que tiende un puente entre épocas, conectando el presente con el pasado. Esta figura se recorta contra el fuego que envuelve lo que parece ser un vehículo abandonado, con el denso humo y las llamas representados con tal realismo que parecen saltar del papel. El contraste entre la estoica determinación de la figura y el entorno destructivo que la rodea funciona como una potente metáfora de la resiliencia ante el caos. El giro de Molesky desde su obra figurativa anterior hacia una narrativa que incorpora objetos artificiales y acontecimientos contemporáneos marca un punto de inflexión significativo en su trayectoria artística. Al abandonar su anterior aversión a los elementos temporales, forja un nuevo camino que le permite comentar la actualidad a través de su arte. La serie «UltraS», en particular esta obra, refleja esta transformación, ya que Molesky se sumerge en la esencia cruda y auténtica del arte urbano, manteniendo a la vez una delicada sensibilidad artística. La importancia de «UltraS» dentro del arte pop urbano y el grafiti reside en su estética, su relevancia histórica y su capacidad para capturar un instante del espíritu revolucionario. Es una exploración visual de la condición humana, un conmovedor recordatorio del poder del arte para documentar, expresar y emocionar. Para coleccionistas y aficionados, poseer una obra de la serie «UltraS» no es solo adquirir una pieza de arte visual, sino adentrarse en una historia, un momento en el tiempo y una parte del alma del artista. Abrazando la modernidad y la nostalgia en el arte pop callejero y el grafiti Con "UltraS", Molesky se adentra en un terreno donde la modernidad y la nostalgia se entrelazan, presentando un discurso visual tan provocador como estéticamente atractivo. La inclusión de elementos propios del grafiti —como la palabra "UltraS" garabateada en el lateral del vehículo en llamas— sitúa la obra en la tradición del arte urbano, una forma conocida por su carácter subversivo y su conexión con las voces de los desencantados y los rebeldes. Sin embargo, el caos es elegante, una composición cuidadosamente seleccionada que eleva la pieza más allá del mero arte urbano, convirtiéndola en una forma de arte pop urbano y grafiti que se sostiene por sí misma en galerías y colecciones de arte sofisticadas. El compromiso de Molesky con la autenticidad y su habilidad para destilar narrativas complejas en una sola imagen distinguen a "UltraS". En la tradición del arte pop, comenta sobre la cultura y la sociedad, pero lo hace con la crudeza y la sinceridad del grafiti, capturando el espíritu de la época de una manera cruda y refinada. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones aumenta aún más su valor, no solo en términos monetarios, sino también por el peso cultural que conllevan como testimonio de una época crucial en el arte. A través de "UltraS", David Molesky nos invita a reflexionar sobre las intersecciones entre el arte, la sociedad y la historia. Su obra es un testimonio del poder perdurable de la narrativa visual y del panorama en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti, donde cada trazo, color y forma está imbuido de significado y resuena en el espectador mucho después de la primera mirada.

    $352.00

  • Credit Limit Chasing The Blues Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Límite de crédito Chasing The Blues Archival Print por Denial- Daniel Bombardier

    Límite de crédito - Persiguiendo el blues - Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² del legendario artista de arte callejero y cultura pop moderna Denial. Límite de crédito 2020 - Arte con temática de tarjetas de crédito y tristeza. Numerado, firmado, sellado al dorso, edición de 25, 24x18, impresión de pigmento de archivo en papel artístico MOAB de 290 g/m². Límite de crédito: Persiguiendo la tristeza mediante la negación «Límite de Crédito: Persiguiendo la Depresión» es una provocativa impresión artística de pigmentos de archivo de Daniel Bombardier, conocido profesionalmente como Denial. Esta obra, creada en 2020, forma parte de su icónica serie «Límite de Crédito», que critica la cultura del consumo y el impacto psicológico de los sistemas financieros. La pieza mide 61 x 46 cm y está impresa en papel artístico MOAB de 290 g/m², reconocido por su excepcional calidad y durabilidad. Como parte de una edición limitada de 25 ejemplares, cada impresión está firmada, numerada y sellada al dorso, lo que garantiza su exclusividad y atractivo para coleccionistas de arte urbano pop y grafiti. El lenguaje visual de Chasing The Blues «Chasing The Blues» toma el diseño familiar de una tarjeta de crédito y lo transforma en una impactante metáfora visual de las cargas emocionales y financieras asociadas al consumismo moderno. La figura central —una mujer angustiada representada en vibrantes tonos azules— enfatiza el costo emocional de perseguir la estabilidad financiera en un mundo cada vez más endeudado. Su expresión de ansiedad y desesperación contrasta marcadamente con el elegante diseño corporativo del fondo de la tarjeta de crédito. Al yuxtaponer estos elementos, «Negación» critica la ilusión de lujo y libertad que suele asociarse al crédito y destaca las luchas ocultas que conlleva. La atención al detalle y el audaz estilo gráfico hacen de esta obra una pieza visualmente cautivadora y temáticamente convincente. La visión artística de la negación Daniel Bombardier es un artista canadiense cuya obra suele explorar temas como el consumismo, el capitalismo y las construcciones sociales. «Chasing The Blues» ejemplifica su habilidad para usar el humor, la ironía y la imaginería de la cultura pop para ofrecer críticas contundentes. El uso de una tarjeta de crédito como motivo central refleja su talento para transformar objetos cotidianos en obras de arte que invitan a la reflexión. La fusión de la estética del arte pop urbano y el grafiti en «Denial» da como resultado piezas accesibles pero de gran impacto. La impresión con pigmentos de archivo sobre papel MOAB de alta calidad garantiza la viveza y la durabilidad de su obra, convirtiéndola en una pieza destacada para cualquier colección. La relevancia cultural del límite de crédito: Persiguiendo la tristeza «Chasing The Blues» resuena en una sociedad donde la ansiedad financiera y las aspiraciones materiales suelen ir de la mano. Al fusionar el simbolismo corporativo con la emoción humana en estado puro, Denial invita a los espectadores a cuestionar el precio del consumismo y las presiones de los sistemas económicos modernos. Esta obra funciona como crítica y reflexión sobre la omnipresente influencia del crédito y la deuda en la vida contemporánea. Al formar parte de una edición limitada, posee un valor significativo no solo como pieza de colección, sino también como artefacto cultural que plasma las luchas de su época. El trabajo de Denial continúa desafiando las convenciones y generando debate, consolidando su posición como figura clave del arte pop urbano y el grafiti.

    $385.00

  • Convergence Of Alternate Realities HPM Archival Print by Ana Bagayan

    Ana Bagayan Impresión de archivo de HPM de convergencia de realidades alternativas de Ana Bagayan

    Convergencia de realidades alternativas: impresiones artísticas de edición limitada con pigmentos de archivo, intervenidas a mano por HPM, sobre papel artístico blanco brillante de museo de 300 g/m², de la artista de cultura pop Ana Bagayan. Número 35 de 35, Impresión de archivo con detalles pintados a mano sobre papel artístico blanco brillante de 300 g/m² (calidad museo). Tamaño: 43 x 56 cm. Lanzamiento: 6 de mayo de 2016. Tirada: 35 ejemplares. «Creé la obra parcialmente invertida para que la figura del extraterrestre se sintiera como un sueño familiar. Quería recrear la sensación de despertar de un sueño emocionante y solo captar fragmentos incoherentes, ya que la mente consciente es incapaz de descifrar la línea temporal distorsionada y no lineal de los eventos. El concepto se formó orgánicamente desde un boceto inicial hasta la obra final. No sabía con exactitud de qué trataría este sueño hasta que la imagen comenzó a tomar forma con color. Experimentó muchos cambios durante la etapa de pintura, a medida que la historia se desarrollaba. Si bien creo que la relación entre los personajes de la obra está abierta a la interpretación, la idea es que este es un lugar que existe en el subconsciente donde se puede acceder y experimentar múltiples dimensiones paralelas a la vez. Llamé a este lugar Germia, una palabra que mi mente repetía durante la creación de la obra». - Ana Bagayan

    $385.00

  • The Hunters Quarry Archival Print by Jed Henry

    Jed Henry La impresión de archivo de Hunters Quarry por Jed Henry

    La obra "The Hunters Quarry" es una impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel japonés hecho a mano del artista Jed Henry. Edición limitada firmada de 2022, 12x17, con bordes irregulares hechos a mano. "He cruzado la galaxia, y la he vuelto a cruzar, he visto cosas extrañas, y he vuelto a ver cosas extrañas, pero nunca he visto una Fuerza singular, mi vida es mía."

    $134.00

  • LivEvil Archival Print by Van Saro

    Van Saro Impresión de archivo LivEvil de Van Saro

    LivEvil - Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Van Saro y John Park, artistas callejeros de graffiti y arte pop moderno. Esta obra fue nuestra cuarta o quinta colaboración. Los temas variaban, pero la composición se mantuvo bastante constante: las figuras pintadas por Van, con su gran belleza, servían de base para los colores de fondo y los personajes secundarios. La cita de Van es del Buda. Solíamos mantener una composición bastante consistente en nuestras colaboraciones; normalmente, una de las figuras al óleo de Van, ligeramente a la izquierda del centro, servía de base, mientras yo me encargaba de la composición del color de fondo y añadía los personajes secundarios. Creo que no hablamos de nada antes de empezar. - John Park

    $226.00

  • McTripping Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión de archivo en papel secante McTripping de Ron English - POPaganda

    McTripping Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Ron English- POPaganda cultura pop LSD artwork. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $529.00

  • Espresso Not Expresso Archival Print by Luke Chueh

    ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $216.00

  • Filling Holes Archival Print by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Impresión de archivo de Dalek- James Marshall: «Rellenando agujeros».

    Impresión de archivo "Filling Holes" de Dalek- James Marshall. Edición limitada en papel Somerset Fine Art de 300 g/m². Arte moderno de artista callejero pop graffiti. Impresión firmada y numerada de 2019. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño de la obra: 17,72 x 23,62 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Rellenando agujeros con Dalek: Precisión y juego en el arte pop callejero y el grafiti «Filling Holes» es una impresión de pigmento de archivo de edición limitada de 2019 del artista estadounidense James Marshall, conocido profesionalmente como Dalek. Creada en una edición de 50 ejemplares e impresa en papel Somerset de bellas artes de 300 g/m², la obra mide 45 x 60 cm y está firmada y numerada por el artista. Reconocido por sus abstracciones centradas en personajes y sus construcciones geométricas pop, Dalek ha sido una figura clave en la evolución del arte pop urbano y el grafiti. Su obra fusiona el lenguaje visual de los dibujos animados, el grafiti callejero, los gráficos del skate y la precisión vectorial en composiciones hipersaturadas llenas de carácter, actitud y rigor formal. «Filling Holes» presenta uno de los avatares visuales característicos de Dalek: su Mono Espacial, plasmado en una composición densa y mecánica repleta de movimiento surrealista y una tensión lúdica. La figura central se presenta como un organismo robótico gris con un símbolo USB en la cabeza, un ojo enorme, una boca similar a un hocico y dientes de tiburón que recubren su mandíbula interna rosa. Múltiples extremidades y articulaciones mecánicas sobresalen de la figura en ángulos inesperados, mientras que otros apéndices extraños y formas caricaturescas interactúan con el espacio. Una criatura caprichosa, rosada y vermiforme, sonríe desde la esquina inferior, añadiendo una dosis de absurdo al caos controlado. La composición de la impresión juega con la perspectiva y las capas, creando una profundidad que imita tanto el estilo plano del grafiti como la narrativa de las viñetas del cómic. El mono espacial de Dalek y la evolución del personaje en las narrativas urbanas Dalek presentó al Mono Espacial a finales de los 90 como un avatar estilizado para el comentario psicológico, el humor subversivo y la narración personal. En «Rellenando Agujeros», la figura adopta una forma robótica más evolucionada: parte máquina consciente, parte juguete digital, parte símbolo de protesta. La composición parece construida con precisión quirúrgica, pero su temática es lúdica y está cargada de emoción codificada. Esta dualidad es fundamental en la práctica de Dalek, donde la estética de la cultura pop coexiste con una lógica de diseño compleja. El ojo inexpresivo de la figura y sus extensiones mecánicas aluden a la sobrecarga digital y la distorsión de la identidad, mientras que los colores vivos y los bordes redondeados aportan accesibilidad y familiaridad a la obra. Esta contradicción estilizada encaja perfectamente en la filosofía del Arte Pop Urbano y el Grafiti, donde el lenguaje de la rebeldía suele estar revestido de formas pulidas. El arte de Dalek invita a los espectadores a interpretar el caos como estructura intencional, a ver la repetición como patrón y a reconocer que el humor y la ansiedad a menudo provienen del mismo lugar. El título, Filling Holes (Llenando vacíos), puede sugerir reparación emocional, interferencia tecnológica o fragmentación urbana; todos conceptos arraigados en la experiencia vivida de navegar por sistemas que deconstruyen continuamente la identidad. Precisión, geometría y estética del grafiti contemporáneo La formación de Dalek en matemáticas, diseño gráfico y cultura urbana inspira la geometría precisa de sus composiciones. «Filling Holes» ejemplifica su habilidad para equilibrar forma y función, inspirándose en la dinámica espacial del grafiti y la teoría del color del arte pop. El uso de contornos negros, campos planos de color y una estructura simétrica refleja un profundo conocimiento de la composición a escala mural, adaptado aquí al papel de bellas artes. Los colores son intencionales: los grises apagados contrastan con rosas vibrantes y verdes azulados, creando puntos focales visuales y ritmo dentro del espacio confinado. Impresa en papel Somerset de 300 g/m², la obra conserva una textura que realza sus cualidades arquitectónicas. El proceso de impresión con pigmentos de archivo garantiza la profundidad del color y la nitidez de los bordes, permitiendo que cada contorno y forma mantengan su forma y tono. Como en todas las ediciones limitadas de Dalek, la pieza funciona como objeto de colección y micronarrativa: un fragmento de un lenguaje más amplio y en constante evolución que dialoga con los sistemas, el surrealismo y el extraño placer del caos controlado. Llenar agujeros como artefacto conceptual e himno visual Filling Holes representa la síntesis única de Dalek de la cultura visual moderna: una obra que bebe de los dibujos animados infantiles, las interfaces digitales, el diseño industrial y los códigos del grafiti. No es solo una composición de formas y figuras; es un diagrama psicológico plasmado en colores planos y líneas nítidas. La presencia robótica, el puerto USB y la repetición óptica sugieren un mundo donde la identidad se conecta y reprograma constantemente, y donde la jovialidad enmascara circuitos críticos más profundos. La posición de James Marshall en el panorama del arte pop urbano y el grafiti se consolida gracias a su capacidad para transformar el arte basado en personajes en innovación formal. Filling Holes es una instantánea de esa evolución: una obra tan precisa como impredecible, construida con los materiales de la vida moderna y el lenguaje de la rebeldía visual. Es surrealismo pop agudizado hasta la precisión vectorial, que se repite sin cesar en vibrantes bucles de emoción y control.

    $450.00

  • Our Father Archival Pigment Print by Sket-One

    Sket-One Impresión de pigmento de archivo de nuestro padre de Sket-One

    Nuestra obra «Padre», edición limitada, impresión de pigmento de archivo en papel de bellas artes de 310 g/m² por Sket One, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Tenía siete años cuando se estrenó Star Wars y creo que, para mi generación, Star Wars es una forma de vida, algo totalmente arraigado. Empecé a idear la pieza hace más de tres años, pero necesitaba los medios y el tiempo para llevarla a cabo. Es el comienzo de una serie más extensa que realizaré, alejándome de mi trabajo habitual con juguetes personalizados para centrarme en una faceta artística más elevada. El mandamiento «No adorarás ídolos falsos» iba a ser el título de una exposición, y puede que aún lo sea, pero tendré una exposición completa dedicada a Star Wars y esta pieza forma parte de ella. - Sket One

    $352.00

  • Casablanca Africa Silkscreen Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Serigrafía Casablanca África de Justin Van Genderen

    Serigrafía Casablanca África de Justin Van Genderen. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. 2013 Firmado y numerado en el reverso Edición limitada de 50 Tamaño de la obra 18x24 Serie Ubicación, Ubicación, Ubicación Impresión serigráfica Ricks Cafe Letrero americano Luna y avión de la película Casablanca. Serigrafía Casablanca África de Justin Van Genderen La serigrafía «Casablanca Africa» de Justin Van Genderen, realizada a mano en 2013, captura la mística cinematográfica de una de las películas más icónicas de la historia. Esta obra de arte de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), producida en una edición limitada de 50 ejemplares firmados y numerados, transforma elementos clave de «Casablanca» en una impactante pieza de arte urbano pop y grafiti. Con su paleta de colores minimalista, diseño de alto contraste y composición atmosférica, la impresión canaliza el romance y la intriga atemporales que definen tanto la película como la ciudad misma. Composición minimalista con profundidad cinematográfica Esta serigrafía demuestra la habilidad de Van Genderen para condensar la atmósfera de toda una película en una sola imagen impactante. La composición se estructura en torno al letrero de neón del Rick's Café Américain, el legendario club nocturno que constituye el corazón de Casablanca. El letrero, de un blanco nítido sobre un fondo gris oscuro, parece casi luminoso, como si brillara en la oscuridad. Las palmeras que lo rodean, recortadas contra el cielo, le dan un toque exótico, reforzando la ambientación marroquí de la película. Sobre el letrero del café, el cielo está dominado por una luna descentrada de gran tamaño, un elemento visual que realza el carácter onírico de la obra. Un avión solitario se eleva hacia el horizonte, simbolizando tanto la huida como la añoranza, una referencia inequívoca al famoso final de la película. La textura granulada y los elementos desgastados de la obra imitan los carteles deteriorados y los murales callejeros descoloridos que suelen verse en entornos urbanos, añadiendo una capa de autenticidad vintage a la pieza. Estética del arte pop callejero y el grafiti La visión de Justin Van Genderen sobre el arte pop urbano y el grafiti se hace evidente en la forma en que esta obra fusiona la nostalgia cinematográfica con el diseño urbano contemporáneo. La textura serigrafiada y la paleta monocromática evocan la estética de los carteles clásicos del cine negro, incorporando a la vez la crudeza y la textura del arte callejero. La técnica de capas de alto contraste le confiere a la obra una apariencia similar a la de una plantilla, un estilo frecuentemente asociado con murales urbanos y plantillas de grafiti. La ausencia de detalles superfluos obliga al espectador a centrarse en los elementos esenciales de la composición: luz, sombra y forma. Este enfoque minimalista, común en el arte callejero moderno, permite que la obra mantenga un impacto visual inmediato sin perder su profunda carga emocional. La interacción entre las siluetas negras y la suave luminosidad de la luna añade una tensión dinámica, dotando a la escena de vida a pesar de su minimalismo. La influencia de Casablanca en el arte urbano y pop Pocas películas han alcanzado el impacto cultural y artístico de Casablanca, una historia de amor, sacrificio y la difusa línea entre la lucha personal y la política. La identidad visual del filme —figuras en sombras, calles envueltas en niebla y letreros de neón— armoniza a la perfección con la estética del arte pop urbano y el grafiti, donde la luz y la sombra juegan un papel crucial en la narrativa. Esta serigrafía captura esa atmósfera cinematográfica, reinterpretándola desde una perspectiva de arte contemporáneo. Casablanca, tanto la ciudad como la película, ha sido durante mucho tiempo fuente de inspiración para artistas. Su mezcla de influencias europeas y norteafricanas, su arquitectura colonial y su condición de crisol de culturas contribuyen a su mística. Los artistas callejeros han utilizado con frecuencia imágenes de la película en carteles pegados con engrudo, plantillas y murales de gran formato, reforzando su lugar en la cultura visual urbana. La serigrafía de Van Genderen se erige como una continuación de esta tradición, transformando una imagen fija de la película en una obra de arte atemporal y de colección. Para los coleccionistas de arte urbano pop y grafiti, esta lámina ofrece una pieza sofisticada y a la vez accesible que fusiona la historia del cine con el diseño moderno. Ya sea expuesta en una galería o en una colección privada, sirve como recordatorio del poder del cine y el arte para transportar al público a lugares lejanos y momentos perdidos. Así como Casablanca ha perdurado como una obra maestra de la narrativa, esta serigrafía captura su magia en una forma que se siente fresca, relevante e infinitamente evocadora.

    $218.00

  • A Place Called Space Blotter Paper Archival Print by Ed Irmen

    Ed Irmen A Place Called Space Blotter Paper Archival Print por Ed Irmen

    Un lugar llamado espacio. Papel secante. Edición limitada. Impresión artística con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado de Ed Irmen. Arte pop y LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • Safari Inn Archival Print by Robert Mars

    Robert Mars Impresión de archivo Safari Inn de Robert Mars

    Impresiones artísticas de edición limitada con pigmentos de archivo del Safari Inn Lounge en papel artístico Hahnemühle William Turner de 310 g/m² del artista de arte callejero y cultura pop Robert Mars. Impresión de pigmentos de archivo Safari Inn sobre papel Hahnemühle William Turner Matte Fine Art Paper, 310 g/m² • Barnizada a mano • 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) • Firmada y numerada a mano por el artista Robert Mars

    $256.00

  • Laid Up Yellow Archival Print by Freddy Diaz

    Freddy Diaz Laid Up Yellow Archival Print de Freddy Diaz

    Laid Up - Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en amarillo sobre papel Moab Fine Art Rag de 290 g/m² por Freddy Diaz, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Freddy Diaz es un artista nacido en Detroit y criado en el suroeste de la ciudad. Ha realizado trabajos personalizados de aerografía para eventos corporativos y fiestas infantiles, además de pintar murales de grafiti, tanto en Detroit como en el resto del mundo. Desde pequeño, se inició en el arte a través del grafiti y sus mayores influencias artísticas han sido los trenes.

    $134.00

  • Check Mate Blotter Paper Archival Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Impresión de archivo de papel secante Check Mate de Tavar Zawacki- Arriba

    Papel secante Check Mate Edición Limitada Impresión de pigmento de archivo Arte en papel secante perforado de Tavar Zawacki - Sobre arte pop de la cultura LSD. A los 19 años, Tavar se mudó a París, Francia, donde comenzó a pintar su característico icono de flecha apuntando hacia arriba. Durante los últimos 19 años, Tavar Zawacki ha plasmado su arte en las calles de más de 100 ciudades en 60 países de todo el mundo.

    $352.00

  • Mona Lisa Grin Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión de archivo de la sonrisa de la Mona Lisa por Ron English- POPaganda

    Mona Lisa Grin - Impresión de pigmento de archivo sobre metal con base acrílica grabada. Obra de arte escultórica del artista callejero de graffiti y leyenda del pop moderno Ron English - POPaganda. Ron English, conocido como POPaganda, es considerado una figura clave en la evolución del arte urbano, alejándolo del estilo libre y desenfadado para adentrarse en mensajes ingeniosos y un magistral arte basado en el trampantojo. Ha creado murales y vallas publicitarias ilegales que combinan imágenes impactantes con incisivas declaraciones políticas, consumistas y surrealistas, apropiándose del espacio público en todo el mundo en nombre del arte desde la década de 1980.

    $371.00

  • Trip A Stitch In Time EpiPen Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Papel secante EpiPen de Trip A Stitch In Time, impresión de archivo de Ben Frost

    Impresión artística de archivo en papel secante EpiPen de Trip A Stitch In Time por Ben Frost. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo en papel secante perforado. Edición limitada firmada y numerada de 2025 (por determinar). Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2025. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. Stitch de Ben Frost y la rebelión de las recetas médicas La obra «Trip A Stitch In Time EpiPen Blotter Paper Archival Print» de Ben Frost, lanzada en 2025 como una edición limitada de impresión pigmentada sobre papel secante perforado, continúa la aguda crítica del artista callejero australiano al consumismo, la publicidad farmacéutica y la apropiación de la cultura pop. En esta obra en particular, el alienígena animado Stitch aparece en un arrebato de locura superpuesto al empaque del EpiPen. Conocido por sus impactantes colisiones visuales, Ben Frost utiliza la energía cruda del grafiti y la estética del cómic para lanzar una sátira mordaz contra el marketing de la dependencia médica, al tiempo que transforma a entrañables personajes infantiles en símbolos de un caos sobreestimulado. El arte pop callejero se encuentra con la ansiedad farmacéutica Lo que distingue a esta obra dentro del arte pop urbano y el grafiti es su brutal honestidad estética y su mensaje. La combinación de un Stitch hiperactivo y la tipografía estéril de los medicamentos recetados crea una disonancia visual inmediata. Los dientes salvajes, los ojos desorbitados y la mano con garras de Stitch gritan con un exceso emocional, en clara contradicción con el diseño controlado e impersonal de la etiqueta del EpiPen que se encuentra detrás de él. Esta yuxtaposición funciona como metáfora del agotamiento cultural, la medicación de la identidad y la mercantilización tanto de la infancia como de la salud. El uso que hace Frost del papel secante, un medio históricamente asociado con el LSD, intensifica el tono psicodélico y añade otra capa de reflexión sobre el escapismo social a través de las pastillas, el placer o la nostalgia. La perforación como medio y mensaje La impresión se realiza sobre una hoja de papel secante perforada de 19 x 19 cm, perforada a mano por Zane Kesey, hijo de Ken Kesey, ícono cultural pionero del movimiento psicodélico. Este detalle vincula la obra con un diálogo histórico más amplio sobre la conciencia, el arte y la rebeldía. En este formato, la obra se convierte en algo para ser consumido metafóricamente, sugiriendo la idea de fragmentar las narrativas convencionales en verdades irresolubles. Las perforaciones también evocan la fugacidad del arte callejero, su naturaleza de ser dividido, destruido o compartido. El medio es tanto el mensaje como la imagen, y Frost aprovecha cada centímetro del material para una narrativa crítica. El poder de la mutación satírica en la cultura urbana El estilo visual de Ben Frost a menudo se basa en la mutación, la apropiación y la crítica, y Trip A Stitch In Time destaca por su frenético comentario sobre la sobreestimulación, la distorsión de la identidad y la dependencia farmacéutica. Dentro del contexto del arte pop urbano y el grafiti, esta obra es más que una parodia de la cultura médica: es una denuncia del equilibrio artificial que la sociedad intenta imponer mediante pastillas, marcas y personajes reciclados. Stitch, en esta reinterpretación caótica, se convierte en un monstruo del consumismo moderno, capturado en el momento en que rompe las limitaciones de las etiquetas de los medicamentos y la nostalgia de los dibujos animados para aferrarse a algo mucho más humano: la verdad a través de la locura.

    $550.00

  • 1943 Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Impresión de archivo de papel secante de 1943 de El Pez

    1943 Papel secante Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte sobre Papel Secante Perforado por Pez arte de la cultura pop LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • Charles Street Shuffle Skateboard Deck by Ricky Powell

    Ricky Powell Tabla de skate Charles Street Shuffle de Ricky Powell

    Tabla de skate Charles Street Deck de edición limitada con serigrafía, obra del artista de la cultura pop urbana Ricky Powell. 2020 Firmado y numerado en el reverso Charles Street Shuffle, impresión de pigmento de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío 32 x 8 pulgadas (81,3 x 20,3 cm) Ed. 5/75 Numerado con tinta en el reverso y lanzado el 20 de enero de 2020. La integración de la cultura del skate y el arte pop callejero en la "Charles Street Deck" de Ricky Powell La "Charles Street Deck", una tabla de skate de edición limitada diseñada por Ricky Powell, ejemplifica la perfecta integración de la cultura del skate con el arte pop urbano y el graffiti. Lanzada el 20 de enero de 2020, esta pieza forma parte de una serie exclusiva, limitada a 75 ejemplares, cada uno firmado y numerado en el reverso. La tabla presenta el "Charles Street Shuffle", una impresión de pigmento de archivo sobre una tabla de skate natural, prensada en frío y con un perfil pronunciado, de 32 x 8 pulgadas. Esta superficie es estándar para el skateboarding y sirve de lienzo para el arte pop urbano de Powell. La edición 5/75, marcada con tinta en el reverso, certifica su autenticidad y su lugar dentro de esta serie de colección. El trabajo de Ricky Powell en la "Charles Street Deck" captura la energía cruda y el espíritu rebelde tanto del arte urbano como del skateboarding. El proceso de serigrafía utilizado en la creación de esta tabla evoca la filosofía del "hazlo tú mismo" predominante en ambas subculturas. La impresión, detallada y duradera, refleja la resistencia necesaria en el skateboarding, del mismo modo que el arte debe soportar el desgaste de las calles. La "Terraza de Charles Street" de Ricky Powell: Un artefacto cultural La tabla "Charles Street Deck" no es solo una patineta, sino un símbolo cultural que representa la fusión entre arte y deportividad. Es un homenaje a la vibrante vida callejera y los paisajes urbanos que durante mucho tiempo han servido de telón de fondo tanto para artistas callejeros como para skaters. La decisión de Powell de crear una pieza que es a la vez una patineta funcional y una obra de arte refleja la evolución del Pop Art callejero, donde los objetos cotidianos se transforman en lienzos para la expresión. Esta tabla, con su imagen de personas en movimiento, encapsula el dinamismo de la cultura callejera. Las figuras plasmadas en la tabla están en pleno deslizamiento, una instantánea de la vida en las calles que evoca el movimiento y la fluidez del skateboarding. Esta narrativa visual se alinea con el aspecto narrativo del arte del grafiti, donde cada pieza transmite un momento, una emoción o una declaración del artista. La importancia de la obra de Ricky Powell en el arte callejero La contribución de Ricky Powell al mundo del arte a través de obras como la "Charles Street Deck" es fundamental para elevar la cultura urbana y conectarla con un público más amplio. Al fusionar el skateboarding y el arte callejero, tiende un puente entre diversas formas de expresión urbana, resaltando su valor intrínseco como arte y comentario social. La edición limitada de la tabla aumenta su atractivo, al igual que una obra de grafiti única que solo puede verse en un lugar por tiempo limitado. El trabajo de Powell en esta tabla también demuestra el potencial del arte callejero para ocupar nuevos espacios y llegar a nuevos públicos. Lo que comenzó como un lienzo en blanco, se convierte en una exposición itinerante de la visión de Powell, que recorre las calles y los skateparks, de forma similar a como el grafiti comparte sus mensajes con todo aquel que pasa. La tabla "Charles Street" de Ricky Powe celebra la fusión entre la cultura del skate y el arte pop urbano, un testimonio de la creatividad que florece en los entornos urbanos. Ya sea que la edición 5/75 recorra las calles o adorne la pared de un coleccionista, lleva consigo el espíritu de la calle, la esencia del movimiento y la innegable fuerza del arte callejero.

    $1,000.00

  • AZ373 Trippin Blue Blotter Paper Archival Print by Add Fuel

    Add Fuel AZ373 Trippin papel secante azul impresión de archivo por Add Fuel

    AZ373- Trippin Blue Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo en Papel Secante Perforado por Add Fuel, arte de la cultura pop y LSD. Edición limitada de 150 ejemplares de papel secante, firmados y numerados en 2021. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado. La obra AZ373-Trippin Blue Blotter Paper representa una fascinante fusión entre la rebeldía subcultural y el arte urbano pop y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, obra del artista Add Fuel, ejemplifica la constante intersección entre el arte y la contracultura, especialmente en el ámbito de la psicodelia. Lanzada en 2021, cada impresión de la serie limitada de 150 ejemplares es testimonio de la meticulosa artesanía y la relevancia cultural que Add Fuel aporta. Elaborada con impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado, un material históricamente vinculado a la distribución de LSD, esta obra encapsula un período en el que la cultura de las drogas influyó profundamente en las artes visuales, la música y el estilo de vida. Su tamaño de 19 x 19 cm (7,5 x 7,5 pulgadas) es manejable para coleccionistas y lo suficientemente íntimo como para atraer al espectador a su complejo diseño. Los intrincados patrones y los vibrantes tonos azules recuerdan la estética tradicional de los azulejos de cerámica, reinterpretados desde una perspectiva contemporánea para desafiar las percepciones de lo que puede representar el arte urbano. El toque personal es evidente, ya que cada edición de papel secante está perforada a mano por Zane Kesey, lo que realza aún más la singularidad de cada pieza. La participación de Kesey vincula la obra con una narrativa más amplia, considerando que su padre, Ken Kesey, fue una figura clave de la cultura psicodélica. Este linaje autentifica la obra, uniendo ideologías del pasado y del presente. Como objeto de colección, el papel secante AZ373-Trippin Blue no solo es un deleite visual, sino también una pieza histórica. Representa una declaración audaz en el mundo del coleccionismo, donde el arte se encuentra con la historia subversiva, y cada pieza numerada lleva la firma del artista, certificando su autenticidad como una genuina obra de arte pop urbano. Los coleccionistas y entusiastas del arte del grafiti suelen sentirse atraídos por estas piezas, que no solo aportan valor estético a su colección, sino que también transmiten una narrativa de cambio cultural y evolución artística.

    $385.00

Archival Pigment Prints Graffiti Street Pop Artwork

Impresiones de pigmentos de archivo: Revolucionando la preservación de bellas artes en el arte pop callejero y el grafiti

La impresión con pigmentos de archivo se ha consolidado como un método destacado en la producción de reproducciones artísticas, especialmente en el arte pop, el arte urbano y el grafiti. Este proceso es reconocido por su alta calidad, durabilidad y fidelidad cromática, lo que lo convierte en la opción ideal para artistas y coleccionistas que buscan preservar la viveza y el detalle de las obras originales. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, donde el arte suele ser efímero o estar expuesto a las inclemencias del tiempo, la impresión con pigmentos de archivo ofrece una manera de inmortalizar estas obras. Esta tecnología se ha convertido en un pilar fundamental para la preservación y difusión del arte pop, el arte urbano y el grafiti. Estas impresiones son conocidas por su calidad superior y longevidad, esenciales para mantener la fidelidad de la obra a lo largo del tiempo. Al utilizar impresoras de inyección de tinta de alta gama con tintas de calidad de archivo sobre papeles libres de ácido, las impresiones con pigmentos de archivo ofrecen a artistas y coleccionistas la oportunidad de conservar un pedazo de historia con la garantía de que resistirá la decoloración y el deterioro durante generaciones. El proceso técnico para crear una impresión pigmentada de archivo consiste en rociar microgotas de tinta pigmentada sobre papel o lienzo de alta calidad. Este método permite obtener una impresionante gama de colores y detalles, capturando los matices de la obra de arte original con una precisión extraordinaria. Las tintas de archivo utilizadas están diseñadas para ser estables en el tiempo, resistiendo los factores ambientales que suelen degradar las impresiones, como la exposición a la luz y la humedad. Como resultado, estas impresiones pueden conservar su color y detalle durante 100 años o más en condiciones adecuadas.

Comprender el proceso de impresión con pigmentos de archivo

El proceso de creación de una impresión pigmentada de archivo comienza con la selección de papel o lienzo de alta calidad y libre de ácido. Esta elección es crucial, ya que garantiza la durabilidad de la impresión. La calidad de archivo del papel o lienzo evita el amarilleamiento y la degradación con el tiempo, preservando la integridad de la obra de arte. Una vez seleccionado el soporte, la obra se digitaliza, generalmente mediante escaneo o fotografía de alta resolución. Esta digitalización captura cada detalle de la obra original, incluyendo la textura, los degradados de color y las líneas finas. El proceso de impresión pigmentada de archivo se basa en tintas pigmentadas. A diferencia de las tintas de base acuosa, las tintas pigmentadas consisten en diminutas partículas encapsuladas que se depositan en la superficie del papel en lugar de ser absorbidas por él. Esta cualidad contribuye a la superior viveza y nitidez del color de las impresiones. Además, las tintas pigmentadas son conocidas por su excelente resistencia a la luz y al agua, lo que significa que las impresiones son menos propensas a decolorarse o dañarse con el tiempo que las realizadas con tintas de base acuosa. Los avances tecnológicos en impresoras de inyección de tinta han sido fundamentales para el desarrollo de la impresión pigmentada de archivo. Las modernas impresoras de inyección de tinta utilizadas en este proceso pueden producir una amplia gama de colores, lo que permite la reproducción precisa de los colores complejos y a menudo vibrantes típicos del arte pop urbano y el grafiti. Estas impresoras rocían microgotas de tinta sobre el papel o lienzo, lo que garantiza precisión y uniformidad en la calidad de impresión. El alto nivel de detalle que se logra con la impresión de pigmentos de archivo resulta especialmente beneficioso para los artistas de arte pop urbano y grafiti. Este nivel de detalle asegura que incluso los matices más sutiles de la pintura en aerosol, las pinceladas o las líneas de rotulador se capturen y reproduzcan fielmente. Para los artistas que trabajan con técnicas mixtas o que poseen un estilo detallado, este método de impresión puede replicar las texturas y capas de su obra original con una fidelidad extraordinaria.

Importancia para el arte pop callejero y el grafiti

Para el arte pop callejero y el grafiti, inherentemente efímeros y sujetos a los elementos impredecibles del entorno urbano, las impresiones de pigmentos de archivo sirven de puente entre el arte callejero fugaz y las piezas de colección de arte perdurables. La capacidad de reproducir obras de arte que de otro modo se perderían en el tiempo es invaluable tanto para los artistas que desean preservar su trabajo como para los entusiastas que buscan coleccionar y proteger estos artefactos culturales. La traducción del arte callejero a impresiones de pigmentos de archivo permite una transición fluida del muro a la galería, garantizando la longevidad y la accesibilidad de esta forma de arte. Dentro del mundo del coleccionismo de arte, las impresiones de pigmentos de archivo ocupan un lugar especial debido a su alta calidad y durabilidad. Los coleccionistas que invierten en estas impresiones pueden hacerlo con confianza, sabiendo que adquieren una pieza que representa la intersección entre el avance tecnológico y la expresión artística. Estas impresiones son a menudo indistinguibles de las fotografías o litografías tradicionales, ofreciendo una alternativa moderna que mantiene las cualidades estéticas de la obra original. Las impresiones de pigmentos de archivo han desempeñado un papel significativo en la democratización del arte. Permiten un acceso más completo a obras que, de otro modo, serían inaccesibles debido a su tamaño original, su ubicación o la fama del artista. Al ofrecer una reproducción de alta calidad, los artistas pueden compartir su obra con un público más amplio, extendiendo el alcance del arte pop urbano y el grafiti más allá de las calles, llegando a hogares e instituciones. Las impresiones de pigmentos de archivo encarnan la convergencia del arte y la tecnología, y constituyen un testimonio de la naturaleza cambiante de la conservación y la difusión del arte. A medida que crece el interés por el arte pop urbano y el grafiti, también aumenta el valor de la impresión de pigmentos de archivo para garantizar que la vitalidad y el espíritu de estas expresiones artísticas se mantengan para el disfrute y el estudio futuros. Mediante este medio, las imágenes dinámicas de la calle adquieren una vida que trasciende lo efímero, se celebran y se preservan en los anales de la historia del arte.

Impresiones de pigmentos de archivo en la conservación y el coleccionismo de arte

Desde la perspectiva de la conservación artística, las impresiones de pigmentos de archivo ofrecen una forma sostenible de conservar y compartir el arte urbano y el grafiti. Dada la naturaleza a menudo ilegal del grafiti y la existencia efímera de muchas obras de arte urbano, estas impresiones proporcionan una forma de obra legal y permanente. Permiten a los artistas documentar y vender su trabajo sin riesgo de que sea pintado encima o se deteriore. En el coleccionismo de arte, las impresiones de pigmentos de archivo han ganado popularidad debido a su reproducción de calidad museística y su longevidad. Los coleccionistas aprecian estas impresiones por su capacidad de conservar la apariencia de la obra original durante décadas. Esta longevidad resulta especialmente atractiva en el contexto del arte pop urbano y el grafiti, reconocidos por sus colores vibrantes e imágenes impactantes, características que se conservan fielmente en las impresiones de pigmentos de archivo. El futuro de la impresión de pigmentos de archivo en el contexto del arte pop urbano y el grafiti se presenta prometedor. A medida que avanza la tecnología, existe el potencial para una mayor precisión en la reproducción del color y el detalle. Las preocupaciones ambientales impulsan innovaciones en tintas ecológicas y prácticas de impresión sostenibles, en consonancia con las temáticas de conciencia social que suelen estar presentes en el arte urbano y el grafiti. La impresión con pigmentos de archivo se ha convertido en una herramienta esencial para documentar, preservar y difundir el arte urbano pop y el grafiti. Su capacidad para producir reproducciones de alta calidad, duraderas y precisas la ha convertido en una opción predilecta entre artistas y coleccionistas. A medida que el arte urbano y el grafiti continúan evolucionando, las impresiones con pigmentos de archivo desempeñarán, sin duda, un papel fundamental para garantizar que estas vibrantes y expresivas expresiones artísticas se conserven para siempre.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta