Impresión de pigmento de archivo

1202 productos

  • Cloud Cover 1 Archival Print by Giorgiko

    Giorgiko ARCHIVOPP

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $226.00

  • Baked Lasagna- Oversized Edition Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Lasaña al horno: impresión de archivo de edición extragrande de Ben Frost

    Lasaña al horno - Edición de gran tamaño. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel Somerset Hot Press de 290 g/m² para bellas artes, del artista de graffiti callejero pop moderno Ben Frost. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 20x20. Garfield, «Pruebas de maleza», firmada y numerada. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel Somerset Hot Press Fine Art de 290 g/m². «Lasaña al horno - Edición extragrande» de Ben Frost es una impresionante muestra de arte contemporáneo que fusiona elementos de la cultura pop con las técnicas audaces y vibrantes propias del arte urbano y el grafiti. Creada con meticulosa atención al detalle, esta obra utiliza pigmentos de archivo para garantizar la durabilidad y la viveza de la imagen, convirtiéndola en una pieza preciada tanto para coleccionistas como para amantes del arte. Impresa en papel Somerset Hot Press Fine Art de 290 g/m², la obra destaca no solo por su contenido, sino también por la calidad del papel. El Somerset Hot Press es reconocido por capturar los detalles más sutiles y los matices de color, asegurando que cada centímetro de la obra se presente en todo su esplendor. La elección de este papel de alta calidad es prueba de la dedicación del artista a presentar su obra de la mejor manera posible. Inspirándose en la cultura popular, Ben Frost ha incorporado al icónico personaje Garfield a esta obra. La obra titulada "Garfield: Pruebas de marihuana firmadas y numeradas" presenta al gato atigrado naranja bajo una luz poco convencional, enfatizando la yuxtaposición entre la nostalgia infantil y la cruda realidad del arte urbano. Lanzada el 26 de noviembre de 2021, esta edición limitada consta de solo 25 ejemplares, lo que la convierte en una pieza codiciada por los coleccionistas. El arte urbano, el grafiti y el arte pop han sido durante mucho tiempo vías para que los artistas comenten sobre las normas sociales, la cultura popular y la experiencia humana. "Lasaña al horno - Edición de gran tamaño" de Ben Frost tiende un puente entre estos géneros. Al emplear un personaje tan conocido como Garfield, Frost invita a los espectadores a reevaluar sus percepciones y encontrar un significado más profundo en lo que inicialmente podría parecer una simple obra de arte pop. Es un testimonio del panorama en constante evolución del arte contemporáneo y de los artistas que desafían sus límites.

    $1,099.00

  • Keepers AP Artist Proof Archival Print by Kevin Peterson

    Kevin Peterson Impresión de archivo de prueba de artista de Keepers AP de Kevin Peterson

    Impresión de edición limitada de Keepers Archival Pigment Fine Art sobre papel Signa Smooth de 300 g/m² con bordes irregulares, del artista Kevin Peterson, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Prueba de artista AP 2021 Firmada 24x18 Firmada y marcada como AP Edición limitada Los Guardianes de Kevin Peterson: Inocencia urbana y guardianes salvajes en el arte pop callejero Keepers, de Kevin Peterson, es una impresión de pigmento de archivo de 61 x 46 cm sobre papel de bellas artes Signa Smooth de 300 g/m² con bordes irregulares, creada en 2021 como prueba de artista firmada. La obra representa a un niño negro sentado entre dos leonas de tamaño natural, frente a una pared de ladrillo con grafitis en un paisaje urbano descuidado. Un pequeño pájaro se posa delicadamente sobre la cabeza de una de las leonas. La obra es una impresionante fusión de realismo y fantasía, que equilibra la carga emocional y la poesía visual a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. El estilo característico de Peterson superpone meticulosa técnica de pintura al óleo sobre escenas marcadas por la decadencia y los grafitis. El niño, vestido sencillamente con una camiseta azul y zapatillas, se muestra tranquilo y observador, atrapado entre la fuerza bruta de las leonas y el paisaje urbano desgastado. Su presencia evoca resiliencia, curiosidad y atención, no miedo. Las leonas se presentan majestuosas y protectoras a la vez: símbolos de fuerza que vigilan en silencio. Una pequeña etiqueta con forma de corona pintada en la pared cerca de la cabeza del niño sugiere además que el niño es una figura de poder silencioso, de realeza en un entorno que muchos considerarían arruinado. La coexistencia de vulnerabilidad y poder La obra de Peterson explora constantemente la tensión entre la inocencia y el caos, a menudo mediante la yuxtaposición de niños y animales en paisajes urbanos deteriorados. En «Keepers», los leones no son intrusiones exóticas, sino extensiones naturales de la presencia del niño. Su posición y mirada implican protección y confianza mutua. El grafiti tras ellos refuerza la idea de un espacio vivido, complejo y expresivo: no abandonado, sino vivo. En lugar de presentar la calle como un lugar hostil, Peterson la transforma en una cuna para el autodescubrimiento y la imaginación desbordante. La inclusión del arte callejero en la composición es esencial. Las firmas y los grafitis se convierten no solo en detalles del fondo, sino en elementos narrativos activos. El lenguaje visual del grafiti en «Keepers» subraya la comprensión que tiene Peterson de la calle como un lienzo para la resistencia, la identidad y la belleza invisible. Funciona tanto como escenario como subtexto: caótico, pero profundamente humano. Los ladrillos desmoronados y la pintura desconchada contrastan con la quietud orgánica de los leones, creando un diálogo entre la decadencia construida y la presencia natural. Realismo mítico en las bellas artes inspiradas en la calle Aunque no es un grafitero en el sentido tradicional, la contribución de Kevin Peterson al arte pop urbano y al grafiti reside en su dominio de la alegoría urbana. Sus figuras —a menudo niños rodeados de animales salvajes— son a la vez simbólicas y profundamente arraigadas. Evocan mitologías de protección, transformación e inocencia sagrada, reinterpretadas en paisajes urbanos modernos. «Keepers» es íntima y monumental a la vez, y ofrece una narrativa universal y específica. Al colocar a un niño en simetría visual directa con depredadores alfa, Peterson subvierte las dinámicas de poder tradicionales. El niño no es ni víctima ni observador: es central, sereno y visible. La imagen se resiste a los tropos visuales habituales del miedo o el asombro, optando en cambio por la presencia. Es un retrato de fuerza sin ruido, de protección sin espectáculo. Mediante un realismo intensificado por una composición surrealista, «Keepers» ofrece una visión de la identidad urbana que es feroz, tierna e imaginativamente indómita. Es una meditación sobre la supervivencia, la dignidad y las fuerzas invisibles que nos acompañan en las junglas de asfalto.

    $550.00

  • Emotions Green HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Emociones Green HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko

    Emociones - Plantilla verde, serigrafía de dos colores, edición limitada impresa en papel de bellas artes por el artista Aiko, obra de arte pop contemporánea. Edición limitada de 5 ejemplares, firmada y numerada a mano con plantilla, 2020. Tamaño de la obra: 20 x 24 pulgadas. «Entre hombres y mujeres, llevamos mucho tiempo debatiendo sobre la igualdad, y quizás ahora las cosas sean mucho más llevaderas; además, las nuevas generaciones parecen tener mejores ideas. El tema ha cambiado mucho desde la época de nuestros abuelos, o incluso antes. Sin embargo, las mujeres y las minorías aún se enfrentan a obstáculos que debemos ayudar a resolver: educación, oportunidades laborales y salud. Espero que todos tengan la oportunidad de vivir con justicia y que todos puedan aprovechar el momento.» - AIKO «Emociones - Plantilla Verde» es una impactante serigrafía de edición limitada a dos colores sobre papel de bellas artes, creada por la reconocida artista AIKO. Una magistral fusión de arte pop contemporáneo, la obra conecta profundamente con el intenso espectro de las emociones humanas, adentrándose específicamente en la dinámica entre hombres y mujeres. La obra captura un momento, un sentimiento y una expresión que visibilizan el debate actual sobre la igualdad de género y los desafíos que enfrentan las mujeres y las minorías. La meticulosa técnica de plantilla manual de AIKO es evidente en esta pieza, enfatizando la crudeza y autenticidad de su mensaje. Limitada a solo cinco ejemplares firmados y numerados, esta obra mide 20x24 pulgadas, lo que hace que cada impresión sea excepcionalmente exclusiva. Los vibrantes tonos verdes, combinados con los elementos contrastantes, crean una pieza visualmente cautivadora de la que es difícil apartar la mirada. La técnica de plantilla adoptada por AIKO, tradicionalmente asociada con el arte callejero y el grafiti, infunde un sentido de urgencia y rebeldía a la obra, haciéndola aún más fascinante. Reflexionando sobre el progreso de la igualdad de género y las perspectivas sociales, AIKO reconoce los avances logrados desde la época de nuestros abuelos. Sin embargo, sigue siendo muy consciente de los desafíos que enfrentan las mujeres y las minorías en áreas como la educación, las oportunidades laborales y la salud. A través de "Emociones - Plantilla Verde", AIKO transmite su ferviente esperanza de un futuro donde cada persona, sin importar su género u origen, tenga las mismas oportunidades para prosperar. La obra sirve como recordatorio y llamado a la acción, instando a la sociedad a garantizar una oportunidad justa para que todos puedan aprovechar el momento. La pieza, en su totalidad, es un testimonio del compromiso de AIKO con dar voz a quienes a menudo no son escuchados y su firme dedicación a impulsar el cambio a través del arte.

    $1,099.00

  • DMC Released! Archival Print by Mare139 Carlos Rodriguez

    Mare139 Carlos Rodriguez ¡Lanzamiento de DMC! Impresión de archivo por Mare139 Carlos Rodríguez

    ¡Lanzamiento de DMC! Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 300 g/m² de Mare139, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Esta portada fue diseñada por Sal Buscema, uno de los artistas legendarios de la época dorada de los cómics de Marvel. En los boletines de Marvel Bullpen, se le conoce cariñosamente como "Nuestro amigo Sal". Su inolvidable trabajo en algunos de sus títulos más importantes, incluyendo su fenomenal dibujo a lápiz de Los Vengadores, Capitán América, Hulk, Thor y Spider-Man, definió la imagen de estos personajes durante décadas. Incluso trabajó para DC Comics en Batman, Superman, Superboy, Creeper y la Mujer Maravilla. Esto me coloca en buena compañía, al igual que a otros artistas que comparten la portada de esta novela gráfica. - Mare139

    $217.00

  • Hush-Hush Archival Print by Giorgiko

    Giorgiko Impresión de archivo secreta de Giorgiko

    Impresión de archivo Hush-Hush de Giorgiko, edición limitada en papel de algodón de bellas artes. Arte callejero pop graffiti, artista, obra de arte moderna. Edición limitada de 2023, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 30 x 36 pulgadas. Impresión artística de pigmentos de archivo. Representa a un niño o niña sosteniendo una galleta. El tamaño de la imagen es de 27 x 33 pulgadas con bordes blancos de 1 1/2 pulgadas. Impresa con medios estáticos. Hush-Hush de Giorgiko – Impresión de archivo de edición limitada en arte pop callejero y graffiti Hush-Hush es una impresión de pigmento de archivo de 2023 del dúo de artistas Giorgiko, impresa por Static Medium en papel de algodón para bellas artes. Con unas dimensiones de 76 x 91 cm (30 x 36 pulgadas), un área de imagen de 69 x 84 cm (27 x 33 pulgadas) rodeada por bordes blancos de 4 cm (1,5 pulgadas), esta obra encarna la característica mezcla de inocencia, introspección y contradicción simbólica de Giorgiko. En esta edición limitada, un personaje de género neutro —caracterizado por los clásicos ojos ovalados y sin expresión y los rasgos faciales suaves y redondeados propios de las figuras recurrentes de Giorgiko— aparece sosteniendo una galleta, luciendo un cuello renacentista con volantes y un gorro oscuro, de pie contra un cielo onírico y nublado. La luz suave y brillante, junto con texturas de alta fidelidad, otorga al personaje una presencia casi mítica, mientras que el humor absurdo de la galleta ancla la imagen en una fantasía moderna. Yuxtaposición visual y quietud emocional Hush-Hush fusiona la contradicción visual con la sutileza narrativa. El cuello renacentista y la chaqueta acolchada evocan formalidad histórica y grandeza ceremonial, mientras que la gorra de béisbol y la galleta con chispas de chocolate contrarrestan esta formalidad con una discreta absurdidad. El contraste crea una tensión entre tradición y jovialidad, alta cultura y cultura juvenil. La expresión del personaje, a pesar de carecer de rasgos definidos, sugiere vacilación o contemplación. El enfoque de Giorgiko para narrar emociones no se basa en gestos explícitos, sino en la postura, la silueta y el contexto. La figura parece en pausa, a medio pensamiento, suspendida entre la indulgencia y la contención. Esta ambigüedad crea un espacio emocional en el que el espectador puede insertar su propia reflexión, convirtiendo la obra tanto en una pieza narrativa interna como en una obra de ejecución estética. Técnica y simbolismo en el arte pop callejero contemporáneo La obra Hush-Hush de Giorgiko está impresa con pigmentos de archivo sobre papel de algodón de alta calidad, lo que proporciona transiciones tonales vívidas y texturas pictóricas que resaltan la técnica híbrida del estudio. Si bien Giorgiko suele inspirarse en la pintura al óleo clásica, sus composiciones se nutren de la estética urbana y el grafiti, empleando el minimalismo y la estilización caricaturesca para generar una resonancia emocional universal. El cuello extragrande alude a las tradiciones del retrato de la historia del arte occidental, mientras que la gorra y las texturas modernas de la moda urbana vinculan la figura con la identidad cultural contemporánea. La galleta, humorística e inofensiva, se convierte en un símbolo de sencillez y autoconsuelo, una silenciosa rebelión contra el peso del mundo. Mediante esta intersección entre la reverencia clásica y el absurdo cotidiano, Hush-Hush amplía el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti para abarcar la quietud, la contradicción y la contención narrativa. La voz única de Giorgiko en la obra figurativa moderna Como proyecto colaborativo entre Darren y Trisha Inouye, Giorgiko continúa creando un espacio narrativo singular donde convergen arquetipos, silencio emocional y poesía visual. Hush-Hush ejemplifica su capacidad para capturar un instante y elevarlo a la categoría de arquetipo de la experiencia emocional moderna. En lugar de recurrir a la protesta explícita o al caos visual, el dúo utiliza la suavidad, la ambigüedad y una calma surrealista para explorar la identidad, el distanciamiento y el humor sutil inherente a las contradicciones de la vida. Dentro del ámbito más amplio del arte pop urbano y el grafiti, la obra de Giorgiko destaca por su construcción de mundos sutil pero inmersiva, que invita a los espectadores a detenerse, reflexionar y encontrar conexión en la quietud de una galleta sostenida en silencio contra una tormenta de colores pastel.

    $565.00

  • ComplexCon x Dobtopus Skateboard Deck Set by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Juego de tablas de skate ComplexCon x Dobtopus de Takashi Murakami TM/KK

    Juego de cartas ComplexCon x Dobtopus Octopus Impresión de pigmento de archivo de edición limitada de bellas artes transferida sobre tabla de monopatín natural por el artista de graffiti de arte callejero Takashi Murakami TM/KK. Set de 3 tablas de 2017. Lanzado en ComplexCon en 2017, el set de tablas de skate Octopus de Takashi Murakami presenta el conocido motivo del pulpo de Murakami en un conjunto de 3 tablas que, al colocarlas juntas, forman una imagen armoniosa. Este set se lanzó el 4 de noviembre de 2017. Juego de cartas ComplexCon x Dobtopus Octopus de Takashi Murakami: El poder de los personajes en el arte pop callejero y el grafiti El set de tablas ComplexCon x Dobtopus Octopus de Takashi Murakami es una edición limitada de arte creada en colaboración con ComplexCon en 2017. Este conjunto de tres tablas de skate de madera natural de 8 x 31 pulgadas presenta una única impresión pigmentada de archivo que abarca los tres paneles para crear una composición unificada. Lanzado el 4 de noviembre de 2017, el set captura el lenguaje visual colorido y centrado en los personajes de Murakami en un formato que conecta los mundos del arte comercial, el diseño coleccionable y la cultura subversiva. Con colores vibrantes, líneas definidas y detalles surrealistas, el motivo Dobtopus ilustra la habilidad de Murakami para fusionar mitología, manga y merchandising en una declaración coherente dentro del arte pop urbano y el graffiti. Esta pieza presenta una representación fragmentaria y lúdica de la variación pulpo del Sr. Dob, un personaje recurrente en la obra de Murakami, similar a una mascota. La forma de pulpo añade un toque de fantasía y atractivo monstruoso, con ojos arremolinados, dientes afilados y tentáculos representados en suaves degradados y líneas saturadas. Motivos circulares y expresiones faciales exageradas se dispersan por la imagen, contribuyendo a la estética desorientadora y de múltiples ojos que caracteriza la obra de Murakami. Cada panel de la baraja se convierte en una muestra de caos y fascinación, enfatizando las múltiples personalidades y la energía incontenible de la criatura. El fondo de madera natural permite que el diseño hipercolorido flote sobre la superficie, creando una tensión única entre la tradición material y el exceso visual. ComplexCon como plataforma para el arte, la cultura y la identidad urbana Presentado durante ComplexCon, un evento cultural anual que fusiona moda, música, arte y diseño, este set de tablas de skate ejemplifica el papel de Murakami como nexo entre las bellas artes y los movimientos urbanos populares. En lugar de confinar su obra a los límites de la galería, Murakami expande su presencia a través de formatos accesibles y colaboraciones intersectoriales. En ComplexCon, donde convergen la cultura del hype y el arte contemporáneo, esta tabla se erigió como una pieza clave: arraigada en la tradición de las ediciones limitadas de ropa urbana, pero elevada por la profundidad conceptual y la herencia visual del artista. Al producir esta obra como un tríptico sobre tablas de skate, Murakami garantiza que funcione tanto como arte mural como objeto cultural. Las tablas de skate siguen siendo un medio venerado en el arte pop urbano y el grafiti debido a su dualidad: herramientas utilitarias reinventadas como superficies artísticas. Aquí, se convierten en el lienzo perfecto para la explosiva gramática visual de Murakami, consolidando aún más el lugar de las tablas en el léxico estético de la contracultura moderna. Cultura de los personajes y espectáculo emocional en el lenguaje visual de Murakami El uso que hace Murakami del personaje Dobtopus revela su obsesión por la exageración emocional, la mutación facial y las identidades híbridas. La figura con forma de pulpo, representada con ojos concéntricos y amplias sonrisas casi mecánicas, rompe con las expectativas tradicionales de los personajes. Funciona no solo como mascota, sino también como un reflejo de la saturación mediática, la sobrecarga de información y la fluidez de la identidad. Al extender el diseño a lo largo de tres paneles, Murakami juega con la fragmentación y la unidad: el espectador debe alejarse para comprender la imagen completa, lo que refleja cómo la sociedad contemporánea a menudo solo experimenta claridad a través del enfoque colectivo. Estos atributos son fundamentales para la sensibilidad del arte pop callejero y el grafiti. La sobrecarga visual, la extravagancia agresiva y el mensaje en capas son paralelos a las técnicas de los artistas urbanos que cubren los paisajes urbanos con personajes y firmas diseñados para provocar y perdurar. La obra de Murakami, aunque más pulida y refinada, mantiene esa urgencia y mordacidad. Sus personajes, especialmente Dob, se han convertido en tótems contemporáneos: a la vez lúdicos e inquietantes, tiernos y caóticos. El impacto global de Murakami y el arte del skate como archivo cultural Takashi Murakami, nacido en Japón en 1962, continúa moldeando el panorama internacional del arte pop urbano y el grafiti, combinando la técnica tradicional con la producción en masa. El set de cartas ComplexCon x Dobtopus Octopus cristaliza su compromiso de toda la vida con la narrativa visual que opera en múltiples niveles. Es, a la vez, una pieza de colección, un espectáculo pop y un espejo filosófico. Desde su lanzamiento en 2017, se ha integrado a un extenso archivo de objetos que documentan cómo los artistas desafían y transforman el significado de los materiales, los personajes y los valores culturales. Este set no se limita a mostrar una imagen; encapsula la fusión de animación, inquietud y espiritualidad de Murakami en una superficie que alguna vez estuvo destinada a la rebeldía y la diversión. El Dobtopus nada entre llamas de atención y ruido, reafirmando el poder de la imagen en su forma inmóvil. Murakami recuerda a los espectadores que incluso los objetos más comerciales pueden volverse sagrados, saturados de color, humor y un caos cuidadosamente calculado que nunca deja de observar.

    $1,500.00

  • Flowers Skateboard Art Deck by Vans x Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK SKATEBOARD Skateboard Art Deck de ARTIST

    Compre SKATEBOARD Impresión de archivo de edición limitada en tabla de skate de madera por Street Artwork Graffiti Artist. 2023 Edición limitada firmada y numerada de XXX Skateboard Artwork Tamaño XXXX Skateboard Art Deck INFORMACIÓN

    $804.00

  • Kermit Muppet Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister Impresión de archivo de Kermit Muppet por Adam Lister

    Impresión de archivo de Kermit Muppet por Adam Lister. Edición limitada en papel mate de bellas artes prensado en caliente de 300 g/m². Arte pop, graffiti, arte callejero, artista, obra de arte moderna. Impresión firmada y numerada de 2023. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Kermit la Rana Muppet pensando en estilo glitch. La estampa de Kermit de Adam Lister: una fusión de arte pop callejero e iconografía moderna La lámina de archivo de Kermit Muppet, obra de Adam Lister, es una audaz reinterpretación de uno de los personajes más reconocibles de la cultura pop: la Rana Gustavo. Conocido por sus expresiones contemplativas e icónicas, Gustavo se presenta en esta obra de edición limitada de 2023 a través de la estética glitch característica de Lister. Esta lámina artística de pigmentos de archivo está impresa en papel mate de 300 g/m² prensado en caliente, una elección que realza los colores vivos y la precisión geométrica de la obra. La edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, garantiza su exclusividad, convirtiéndola en una pieza preciada tanto para coleccionistas como para fans. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, la lámina captura a Gustavo en un momento de reflexión, una pose que se ha convertido en sinónimo de humor e introspección en la cultura popular. La interpretación pixelada de Lister deconstruye la figura familiar en un mosaico de formas geométricas, combinando la nostalgia con un toque artístico moderno. Este enfoque no solo reinventa al querido Muppet, sino que también destaca la interacción entre los iconos tradicionales de la cultura pop y las técnicas artísticas contemporáneas. La obra de Lister invita a los espectadores a reconsiderar lo familiar a través del prisma del arte pop callejero y el grafiti, creando un diálogo entre pasado y presente. El arte pop callejero se encuentra con la nostalgia lúdica La obra de Adam Lister, Kermit Muppet, encarna la esencia del arte pop urbano y el grafiti al ofrecer una perspectiva novedosa de un personaje universalmente reconocido. La técnica de estilo glitch deconstruye la forma de Kermit en una composición reticular, donde cada forma y color contribuye a la imagen general, conservando un aire de abstracción. Este método refleja la naturaleza fragmentada del arte urbano, donde las imágenes impactantes y las texturas superpuestas capturan la esencia del sujeto. La expresión de Kermit, a menudo asociada con memes ingeniosos y comentarios culturales, conecta con públicos de todas las edades. El enfoque de Lister amplifica esta relevancia cultural, transformando a Kermit de un simple personaje en una declaración sobre la cultura pop moderna. Los verdes vibrantes y los tonos apagados del fondo enfatizan la silueta icónica de la rana, permitiendo al espectador centrarse en la complejidad de los patrones geométricos. Esta combinación de simplicidad y complejidad es un sello distintivo del trabajo de Lister, que refleja las narrativas complejas presentes en el grafiti y el arte urbano. El papel de las técnicas de archivo en el arte contemporáneo El proceso de impresión con pigmentos de archivo utilizado para la lámina de Kermit Muppet garantiza un nivel de calidad y durabilidad que cumple con los estándares museísticos. El papel mate de bellas artes de 300 g/m², prensado en caliente, realza la profundidad y la riqueza de los colores, creando una experiencia táctil y visualmente atractiva para el espectador. Cada lámina está firmada y numerada por Adam Lister, lo que aumenta aún más su autenticidad y valor como pieza de colección. Este compromiso con la calidad subraya la importancia de la artesanía en el arte pop urbano y el grafiti. Si bien estos géneros suelen abrazar la espontaneidad y la fugacidad, el uso que hace Lister de técnicas de archivo tiende un puente entre la inmediatez de la cultura urbana y el atractivo perdurable de las bellas artes. La elección de los materiales no solo preserva la viveza de la obra, sino que también la eleva dentro del contexto del arte contemporáneo. La singular contribución de Adam Lister al arte moderno Adam Lister continúa desafiando los límites del arte pop urbano y el grafiti al reinterpretar figuras icónicas a través de su estética glitch. Radicado en Estados Unidos, su obra se nutre de una profunda apreciación por la iconografía clásica y popular, fusionando estas influencias en piezas que conectan con públicos diversos. La lámina de Kermit Muppet es un testimonio de su habilidad para reinterpretar símbolos culturales de forma innovadora. Al transformar a la Rana Gustavo en una obra maestra geométrica, Lister celebra la perdurable popularidad del personaje e invita a los espectadores a explorar nuevas dimensiones de imágenes familiares. Su trabajo desafía las nociones tradicionales de representación, alentando al público a interactuar con el arte de maneras reflexivas y vanguardistas. La lámina de Kermit Muppet no es solo un tributo a un personaje entrañable, sino también una exploración de cómo el arte puede evolucionar para mantenerse relevante en un panorama cultural en constante cambio.

    $748.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • Sign 1 Archival Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Sign 1 Archival Print de Eddie Colla

    Impresiones artísticas de edición limitada con pigmentos de archivo en papel mate Moab Entrada Rag de 300 g/m² del artista de arte callejero y cultura pop y graffiti Eddie Colla. «Sign 1» 28 x 36 cm (11 x 14 pulgadas). Impresión de pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada Rag Matte Fine Art de 300 g. Edición limitada de 50 ejemplares. Firmada y numerada. A veces creo una imagen a la que siempre vuelvo. Esta es una de ellas. Por mucho que haya intentado describir qué es lo que me obsesiona de esta imagen, nunca he podido explicar adecuadamente el porqué. Son esas imágenes que nunca dejo ir porque, personalmente, no logro comprender del todo su atracción. En mi opinión, en esencia, para eso sirve el arte: para comunicar o evocar algo que no se podría expresar con palabras ni de ninguna otra manera. Nunca he podido traducir esta obra a una explicación coherente. Es una experiencia solitaria, y eso es lo que la hace significativa para mí. - Eddie Colla

    $180.00

  • Casa Grande Archival Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey Impresión de archivo de Casa Grande de Dave Kinsey

    Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada de Casa Grande en papel Somerset Enhanced Velvet 100% algodón de 330 g/m² por Dave Kinsey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Impresión digital de archivo sobre papel Somerset Enhanced Velvet 100% algodón de 330 g/m². Impresa con tintas HDX Ultrachrome resistentes a la decoloración. Firmada: KINSEY / Edición limitada numerada. Edición: 100 ejemplares. Tamaño: 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pulgadas). Año: 2012.

    $217.00

  • Hiatus Kaiyote Tigercorn Blotter Paper Archival Print by Lauren YS

    Lauren YS Impresión de archivo de papel secante Hiatus Kaiyote Tigercorn por Lauren YS

    Hiatus Kaiyote Tigercorn Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Lauren YS Arte de la cultura pop y LSD. 2021 Firmado y numerado con certificado de autenticidad. Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. Hiatus Kaiyote Tigercorn de Lauren YS: Iconografía psicodélica en el arte pop callejero y el grafiti Hiatus Kaiyote Tigercorn es una vibrante impresión de pigmento de archivo de edición limitada, creada por Lauren YS, artista visual estadounidense conocida por su surrealismo con toques de neón y su obra arraigada en el arte callejero y la cultura pop de baja cultura. Lanzada el 19 de abril de 2021, esta impresión de 19 x 19 cm se produjo en papel secante perforado y está firmada, numerada y acompañada de un certificado de autenticidad. Cada ejemplar fue perforado a mano por Zane Kesey, reforzando su conexión con la rica historia visual del arte en papel secante y el movimiento psicodélico. La inconfundible fuerza visual de la obra y su imaginería lúdica y agresiva la convierten en una pieza destacada dentro del arte pop callejero y el grafiti contemporáneos, combinando homenaje musical, mitología personal y estética psicotrópica en un diseño explosivo. La figura central, un híbrido de tigre y unicornio que estalla con saturados tonos verdes y azules sobre un radiante fondo de vórtice rosa, es a la vez fantástica y provocadora. El cuerpo rayado de la criatura incorpora ingeniosamente el nombre Hiatus Kaiyote, rindiendo homenaje al innovador grupo musical australiano conocido por su fusión de soul, jazz y música electrónica. La obra irradia energía a través de su fondo arremolinado y el diseño exagerado de los personajes, con contornos marcados y patrones psicodélicos que crean el equivalente visual de una corriente eléctrica. El estilo de dibujo a mano y el uso de colores saturados y fluorescentes reflejan el enfoque característico de Lauren YS, que fusiona la ilustración de estudio y el muralismo, abordando temas de transformación, empoderamiento y percepción alterada. Lauren YS y el lenguaje de la neopsicodelia Lauren YS se ha labrado un nombre gracias a una obra que abraza la fantasía, la mutación y la remezcla cultural. Su arte a menudo fusiona formas humanas y animales con elementos oníricos, inspirándose en la ciencia ficción, la mitología y la simbología subcultural. En Hiatus Kaiyote Tigercorn, la elección del papel secante como soporte es un guiño deliberado a las tradiciones visuales psicodélicas, y su escala y formato imitan las dimensiones exactas de las tradicionales dosis de LSD. Esta conexión no es solo estética, sino también histórica. Las hojas de papel secante psicodélico eran a menudo lienzos para la experimentación visual, con ilustraciones que reflejaban o intensificaban la experiencia psicodélica. Al usar este formato para inmortalizar un híbrido felino psicodélico, Lauren YS honra y moderniza el legado de esta forma de arte. Como en toda obra con influencias urbanas, la inmediatez y el impacto son clave. Hiatus Kaiyote Tigercorn lo consigue con su energía caótica y su paleta saturada, que encajaría igual de bien en la pared de una galería que en la fachada de un edificio. La forma surrealista y los rasgos hiperexpresivos del animal sugieren humor e intensidad, haciéndolo imposible de ignorar. Esto se alinea con el énfasis del arte pop callejero y el grafiti en crear un impacto emocional a través de la imagen y el color, particularmente en formatos públicos o alternativos. Simbolismo, identidad y surrealismo en el formato psicodélico La criatura híbrida que protagoniza Hiatus Kaiyote Tigercorn es mucho más que un concepto decorativo. Sus rasgos —cuerpo rayado, cuerno de unicornio, dientes al descubierto— transmiten tensión y dualidad. Es a la vez feroz y caprichosa, grácil y peligrosa. Estas contradicciones reflejan la naturaleza dual de muchas experiencias psicodélicas, que oscilan entre la belleza y el caos. La tipografía integrada en las rayas del tigre resalta la influencia del sonido y el ritmo, representando visualmente el impacto de la música de Hiatus Kaiyote. Esta combinación de estimulación auditiva y visual refleja las experiencias sinestésicas que suelen reportarse bajo los efectos de los psicodélicos, reforzando la relevancia de este formato en la cultura pop psicodélica contemporánea. El uso que hace Lauren YS de influencias del arte callejero, el surrealismo cómico y las metáforas visuales superpuestas añade profundidad a lo que inicialmente podría parecer un diseño lúdico. El estilo exagerado y el formato de criatura mítica evocan estados oníricos y mundos imaginarios. Su lenguaje artístico encuentra puntos en común con el grafiti y el surrealismo pop, ambos defensores de las figuras distorsionadas, las paletas de colores brillantes y la resistencia social a través de la fantasía. El uso de papel secante perforado traslada este espíritu rebelde a una superficie táctil históricamente asociada con la libertad radical y la expansión de la mente. El papel secante como lienzo en el arte pop callejero contemporáneo Hiatus Kaiyote Tigercorn ejemplifica cómo los artistas contemporáneos están reivindicando el papel secante no solo como referencia nostálgica, sino como una plataforma legítima para el arte. Cuando Zane Kesey perfora a mano cada impresión, impregna estas obras de una autenticidad cultural y material que las conecta con una tradición underground de exploración inducida químicamente y una estética revolucionaria. La contribución de Lauren YS destaca por su inmediatez, audacia simbólica y vibrante paleta de colores, transformando cada hoja en un portal de intensidad visual y conceptual. Como parte del resurgimiento del arte en papel secante dentro del Street Pop Art y el Graffiti, esta impresión se sitúa en la intersección de la música, la psicodelia y la narrativa visual. Lauren YS continúa redefiniendo cómo el arte de influencia callejera puede dialogar con formatos clásicos, expandiendo sus límites hacia nuevas mitologías y terrenos imaginativos. A través de sus personajes audaces y visuales caleidoscópicos, ofrecen no solo una imagen, sino una invitación a percibir, cuestionar y celebrar nuevas formas de ver.

    $352.00

  • Sashimi of Death Blotter Paper Archival Print by Skel

    Skel BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST

    Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.

    $360.00

  • 30 Grand HPM Archival Print by Keo X-Men

    Keo X-Men Impresión de archivo 30 Grand HPM de Keo X-Men

    Compre 30 impresiones de pigmentos de archivo HPM de gran edición limitada adornadas a mano en papel Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² del artista de graffiti callejero moderno Keo X-Men. 30 Grand (tributo a MF DOOM) 14 x 24 pulgadas Decorado a mano, firmado y numerado por KEO en una edición limitada adornada de 25. Una parte de las ganancias se destinó al patrimonio de MF DOOM.

    $482.00

  • Stormtrooper Grin PP Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión de archivo PP de la sonrisa del Stormtrooper por Ron English - POPaganda

    Prueba de impresión PP de edición limitada de Stormtrooper Grin en papel Moab Fine Art de 290 g/m² de Ron English - POPaganda, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de imprenta PP 2020. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 12x12. Análisis de "La sonrisa del soldado de asalto" de Ron English - POPaganda «Stormtrooper Grin» es una obra provocativa de Ron English-POPAganda, un nombre venerado en el arte pop moderno, el arte urbano y el grafiti. Esta prueba de imprenta (PP) de edición limitada, impresa con pigmentos de archivo en 2020, firmada y marcada en inglés, es un testimonio de su singular fusión entre el arte culto y la cultura urbana. Presentada en papel Moab Fine Art de 290 g/m², esta impresión de 30,5 x 30,5 cm captura la esencia de la impactante estética de English. Conocido por su uso del color y la distorsión, English transforma imágenes familiares de la cultura popular en algo nuevo, a menudo con un toque subversivo. Ron English: La visión de POPaganda en el arte pop y la cultura callejera La obra "Stormtrooper Grin" de English reinterpreta el icónico casco del Stormtrooper de la franquicia Star Wars, superponiéndole una calavera humana. Esta yuxtaposición es emblemática del estilo de English, quien a menudo combina una paleta de colores brillantes, casi caricaturesca, con temas más oscuros. Su obra es reconocida por su crítica al consumismo, las estrategias corporativas y la idolatría de los íconos de la cultura popular. Al situar una sonrisa esquelética en el contexto de un símbolo asociado con la conformidad y la pérdida de la individualidad, English invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y la mortalidad dentro de la aparente inocencia del entretenimiento. Impacto de la obra de Ron English-POPAganda en el arte pop callejero A Ron English, de POPaganda, se le atribuye la proliferación del "culture jamming", una práctica que consiste en alterar símbolos visuales familiares para desafiar el statu quo. Su obra "Stormtrooper Grin" refleja directamente esta tendencia, tomando un símbolo omnipresente de la ciencia ficción y convirtiéndolo en un tema de conversación que cuestiona las narrativas que consumimos y las ideologías que perpetúan. La impresión encarna el potencial transformador del arte pop urbano y el grafiti, donde se difuminan las fronteras entre lo comercial y lo contracultural, creando un espacio para el diálogo y la disidencia. La meticulosa artesanía de "Stormtrooper Grin" se evidencia en la precisión de la impresión con pigmentos de archivo, un método elegido por su fidelidad a la visión original del artista. Esta técnica permite una amplia gama de colores vibrantes y negros profundos, asegurando que la obra sea tanto una pieza de arte pop urbano como una valiosa pieza de colección. La elección de English de papel de bellas artes y pigmentos de archivo contribuye a consolidar la permanencia de una pieza que, en otro contexto, podría haber sido una instalación temporal en una pared de la ciudad. Con «Stormtrooper Grin», Ron English-POPAganda sigue desafiando las percepciones, utilizando su arte para provocar la reflexión y fomentar un análisis más profundo de los símbolos que impregnan nuestra cultura. Su capacidad para integrar la sensibilidad del arte urbano en el ámbito del grabado artístico lo ha consolidado como una figura clave del movimiento pop art urbano. Al igual que gran parte de la obra de English, esta pieza sirve como un crudo recordatorio del poder del lenguaje visual para articular, criticar y redefinir las narrativas que los medios de comunicación y los conglomerados de entretenimiento imponen a la sociedad.

    $563.00

  • Riding Home Blotter Paper Archival Print by UFO907

    UFO907 Impresión de archivo de papel secante de montar a casa por UFO907

    Edición limitada de papel secante Riding Home con impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado de UFO907, obra de arte de la cultura pop y el LSD. Como grafitero activo, UFO 907 es conocido por sus motivos extraterrestres de ovnis en todo Nueva York. Durante más de 20 años, su obra ha ido y sigue aumentando, atrayendo a seguidores de todo el mundo. Sus característicos motivos de ovnis han evolucionado a lo largo de los años, desde una simple forma de ovni hasta un estilo más complejo con ojos y piernas. Y continúa activo internacionalmente.

    $352.00

  • Magic Mountain Archival Print by Anthony Hurd

    Anthony Hurd Impresión de archivo de Magic Mountain por Anthony Hurd

    Magic Mountain> Serie Nuevo Desorden Mundial. Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Anthony Hurd, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Estas piezas forman parte de lo que empezó como un ejercicio de relajación. Tomaba los restos de pintura de otras obras y simplemente daba pinceladas amplias sobre un pequeño lienzo para ver qué surgía. Las primeras piezas que hice así fueron hace un par de años y estaban mucho menos elaboradas. Eran meras pinceladas con apenas un toque de detalles gráficos. El año pasado, empecé a desarrollarlas y a convertirlas en mundos completamente nuevos. Es una fase de exploración total para mí. Entre las obras que ya tenía en proceso, esto me sirvió para dar rienda suelta a mi creatividad. Para mi sorpresa, la exploración resultó ser muy exitosa en muchos sentidos.

    $86.00

  • Social Distancing Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Impresión de archivo de distanciamiento social de Ben Frost

    Edición limitada de arte de archivo con pigmentos de Los Simpson sobre papel de algodón Bauhaus de 310 g/m² del artista Ben Frost, arte pop callejero y grafiti. 2020. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 12 x 12 pulgadas. Ben Frost (n. 1975). Distanciamiento social, 2020. Impresión digital de archivo sobre papel Bauhaus Cotton Rag Stock. 12 x 12 pulgadas (30,5 x 30,5 cm) (hoja). La edición de 40 ejemplares está firmada y numerada a lápiz en el borde inferior y publicada por el artista. La intersección entre la cultura pop y el comentario social La obra de arte digital de archivo "Los Simpson en Distanciamiento Social" de Ben Frost, impresa con pigmentos, es un análisis incisivo de la sociedad contemporánea a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Esta edición limitada, numerada y firmada, refleja el enfoque único y a menudo controvertido de Frost hacia su arte, fusionando iconos de la cultura pop con mensajes subversivos. Creada en 2020, "Los Simpson en Distanciamiento Social" es una obra impactante ambientada en el contexto de una pandemia global, una época en la que el distanciamiento social se convirtió en una constante. Al incorporar un personaje conocido de "Los Simpson", Frost conecta con la conciencia colectiva y reflexiona sobre el impacto de los cambios sociales en la cultura popular. La elección de la impresión digital de archivo sobre papel Bauhaus Cotton Rag Stock, un material de alta calidad, garantiza la preservación de la viveza de la obra y la precisión de sus detalles. La imagen del personaje de Los Simpson yuxtapuesta con una etiqueta farmacéutica revela el estilo de Frost, que a menudo implica la fusión de elementos dispares para crear una declaración visual impactante pero que invita a la reflexión. Esta lámina de 12 x 12 pulgadas es un cuadrado perfecto que captura la esencia de la declaración artística de Frost: una crítica al consumismo, la salud mental y la industria farmacéutica. El estilo característico de Ben Frost La obra de Frost se caracteriza por su firme disposición a confrontar y desafiar al espectador con verdades incómodas sobre la vida moderna. En «Los Simpson en distanciamiento social», la colisión entre el mundo de los dibujos animados y la cruda realidad de la medicación interpela a una generación que encuentra consuelo en la nostalgia mientras lidia con las ansiedades actuales. Con una edición limitada de 40 ejemplares, la obra se convierte en una pieza de coleccionista, una instantánea de una era definida por el aislamiento y la búsqueda de conexión. Reflejo del arte pop callejero y el grafiti La obra de Frost refleja el arte pop callejero y el grafiti por su franqueza y el uso de un lenguaje visual inmediato y accesible. La incorporación de la estética del arte callejero a las impresiones artísticas difumina las fronteras entre el arte culto y las expresiones más democráticas en entornos urbanos. «Los Simpson en distanciamiento social» es un testimonio del poder de este género para comunicar más allá de las palabras, ofreciendo una crítica visual universal y profundamente personal. En resumen, «Los Simpson en distanciamiento social» de Ben Frost es más que una obra de arte; es un comentario sobre la época, un espejo que refleja las complejidades y contradicciones de la vida contemporánea. Mediante su magistral fusión de referencias a la cultura pop con una incisiva crítica social, Frost se consolida como una voz relevante en el arte pop callejero y el grafiti. Esta pieza, en particular, constituye un conmovedor recordatorio de 2020, capturando la esencia de un momento que ha dejado una huella imborrable en la sociedad.

    $684.00

  • 1943 Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Impresión de archivo de papel secante de 1943 de El Pez

    1943 Papel secante Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte sobre Papel Secante Perforado por Pez arte de la cultura pop LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • The Long Night Wood Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Impresión de archivo de madera de la larga noche de Glenn Barr

    La Larga Noche, lámina sobre panel de madera enmarcada y lista para colgar, de Glenn Barr, artista pop moderno. Impresión artística exclusiva en madera de abedul sostenible de 19 mm (3/4"), 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 pulgadas), acabado blanco brillante. Edición limitada de 50 impresiones artísticas en lienzo de madera, firmadas a mano por Glenn Barr. Betty Rubble, de la clásica serie de dibujos animados Los Picapiedra.

    $352.00

  • Thoroughbred Vulcanite Black Archival Print by Naturel- Lawrence Atoigue

    Naturel- Lawrence Atoigue Impresión de archivo negra Vulcanite de pura sangre de Naturel- Lawrence Atoigue

    Thoroughbred - Vulcanite Black, Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² del artista callejero de graffiti Naturel, arte pop moderno. "El término 'pura sangre' surgió de la misma fascinación que la gente siente por 'Polo' de Ralph Lauren. ¡Ver todas las piezas antiguas de Lo del 94 es como ver a una hermosa mujer desnuda cabalgando a pelo!" - Naturel

    $243.00

  • Acid Test Diploma Blotter Paper Archival Print by Zane Kesey

    Zane Kesey Impresión de archivo de papel secante de diploma de prueba ácida por Zane Kesey

    Papel secante con diploma de prueba de ácido, edición limitada, impresión de pigmento de archivo, arte en papel secante perforado de Zane Kesey, arte de la cultura pop y el LSD. Zane Kesey es hijo del célebre ícono y autor de la psicodelia, Ken Kesey. Actualmente es propietario y dirige Key-Z Productions, una pequeña empresa de venta por correo ubicada en Pleasant Hill, Oregón. Su objetivo es dar a conocer a las personas su pasado psicodélico y permitirles aprender sobre quienes lo hicieron posible hasta el presente.

    $352.00

  • Hush-Hush Mini Archival Print by Giorgiko

    Giorgiko Mini impresión de archivo Hush-Hush de Giorgiko

    Impresión de archivo Hush-Hush de Giorgiko, edición limitada en papel de algodón de bellas artes. Arte callejero pop graffiti, artista, obra de arte moderna. Edición limitada de 2023, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 8x10 pulgadas. Impresión artística de pigmentos de archivo que representa a un niño o niña sosteniendo una galleta. El tamaño de la imagen es de 6x8 pulgadas con bordes blancos de 1 pulgada. Impresa con medios estáticos. Miniatura Hush-Hush de Giorgiko – Impresión de pigmentos de archivo en arte pop callejero y graffiti Hush-Hush Mini es una impresión de pigmento de archivo de 2023 de Giorgiko, creada como una versión reducida de sus obras de mayor tamaño, impresa en papel de algodón para bellas artes por Static Medium. Con unas dimensiones de 8 x 10 pulgadas, una imagen de 6 x 8 pulgadas y bordes blancos de 1 pulgada, esta edición limitada, firmada y numerada, captura la intensidad emocional y la dualidad estilística que definen la voz visual de Giorgiko. La pieza presenta a su característico personaje de género neutro, con rasgos redondeados y ojos inexpresivos, sosteniendo una galleta con chispas de chocolate mientras viste una gorguera de estilo renacentista y una chaqueta y gorra de estilo urbano moderno. Esta mezcla de expresión sutil, referencias históricas y guiños a la cultura pop es emblemática de la capacidad de Giorgiko para fusionar las bellas artes con una sutil disonancia moderna. Simbolismo emotivo en formato minimalista El pequeño tamaño de Hush-Hush Mini no disminuye su resonancia emocional. El personaje recurrente de Giorgiko, visualmente sencillo pero rico en sugerencias, se yergue solo bajo un cielo tenue de nubes rosadas. Su mirada de reojo, casi dubitativa o curiosa, refuerza el tema de la obra: la observación silenciosa y la pausa introspectiva. El contraste entre el cuello ornamentado y la gorra informal alude al choque de identidades a través del tiempo, la tradición y la cultura urbana. La galleta que sostiene el personaje se convierte en símbolo de inocencia, sencillez e incluso indulgencia; un objeto que aporta estabilidad en un entorno surrealista y de gran carga emocional. Esta contención visual y ambigüedad invitan al espectador a crear su propia narrativa, una técnica que Giorgiko emplea con gran maestría en toda su obra. Artesanía y narración en el arte pop callejero El arte de Giorgiko se basa en la precisión, la atmósfera y una narrativa minimalista pero evocadora. Su fusión de surrealismo pop con técnicas pictóricas clásicas lo distingue en el ámbito del arte urbano pop y el grafiti. En Hush-Hush Mini, el artista combina una simplificación caricaturesca con una profundidad pictórica, creando un personaje que habita entre la fantasía y la vida cotidiana. La decisión de combinar una representación delicada con elementos de la cultura urbana, como la gorra y la chaqueta bomber, refuerza su estética de sutil contradicción. El cuello de lechuguilla, pintado con una cualidad casi translúcida, eleva la obra a la categoría de retrato casi ceremonial. El uso cuidadoso de una iluminación suave y tonos pastel añade un brillo onírico, realzando la sensación de quietud emocional y melancolía contemporánea de la figura. El papel de Giorgiko en el arte urbano figurativo moderno Como proyecto colaborativo entre Darren y Trisha Inouye, la obra de Giorgiko refleja una sensibilidad compartida centrada en la quietud visual, la identidad y la soledad. Hush-Hush Mini es una destilación de sus temas más amplios en un formato compacto y altamente coleccionable. Su mensaje no es estridente ni explícito, sino que se expresa a través del ambiente, la postura y sutiles claves visuales. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza refleja una faceta más delicada del género, enfocándose en la introspección en lugar de la rebeldía. Giorgiko captura el paisaje emocional de la vida moderna a través de personajes que dicen poco pero sienten mucho. Hush-Hush Mini es a la vez accesible y enigmático: un susurro visual que perdura con el peso de los pensamientos no expresados.

    $225.00

  • Teenage Mutant Ninja Turtles Archival Print by Nan Lawson

    Nan Lawson Impresión de archivo de las Tortugas Ninja mutantes adolescentes por Nan Lawson

    Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes de la artista Nan Lawson, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Firmado, fechado y numerado. Edición limitada de 30 ejemplares (2014).

    $103.00

  • Chillin' In Da Woods Blotter Paper Archival Print by Mark Bode

    Mark Bode Impresión de archivo de papel secante Chillin' In Da Woods de Mark Bode

    Chillin' In Da Woods Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Mark Bode arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • Drip Phase Archival Print by Sket-One

    Sket-One Impresión de archivo de fase de goteo de Sket-One

    Impresiones artísticas de edición limitada Drip Phase en papel de bellas artes de 290 g/m² del artista de arte callejero y cultura pop Sket-One. Drip Phase • Impresión pigmentada de archivo autografiada • Impresa en papel de archivo Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² • 28 x 43 cm (11 x 17 pulgadas) Firmada y numerada a mano por el artista SKET-ONE en una edición limitada de 35 ejemplares • Sello en relieve seco de House of Roulx • Sello de goma de Edición Auténtica en el reverso • Carta de Autenticidad

    $256.00

  • Acid B & V Blotter Paper Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Impresión de archivo de papel secante Acid B & V de Glenn Barr

    Papel secante Acid B & V, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado, obra de arte de Glenn Barr, cultura pop y LSD. Las criaturas surrealistas, espectros y personajes trágicos de Glenn Barr habitan un universo sórdido, impregnado de la crudeza y la bruma de un paisaje urbano onírico postapocalíptico. Su obra de Detroit ha sido catalogada como surrealismo pop, pluralismo pop, lowbrow, regional, outsider, ashcan o, como él mismo la denomina, «B Culturalismo».

    $352.00

  • Upside-Downloading Blotter Paper Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo de papel secante con descarga al revés de Denial- Daniel Bombardier

    Edición limitada de arte impreso con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado Upside-Downloading Blotter Paper, de Denial, arte pop de la cultura LSD. 2021 Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado. Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.

    $385.00

  • Encaged Mickey AP Archival Print by Super A

    Super A ARCHIVOPP

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $532.00

  • Spiritual Reconnaissance Archival Print by Ben Kehoe

    Ben Kehoe Impresión de archivo de reconocimiento espiritual por Ben Kehoe

    Reconocimiento Espiritual. Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel blanco natural de 290 g/m² por Ben Kehoe, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Reconocimiento Espiritual es una edición de 100 láminas de Ben Kehoe. El área de la imagen impresa mide aproximadamente 28 cm de alto por 58 cm de ancho. La obra está impresa en papel blanco natural de 290 g/m².

    $103.00

  • Enter the Wu-Tang Oversized PP Archival Print by Naturel

    Naturel- Lawrence Atoigue Introduzca la impresión de archivo de PP de gran tamaño de Wu-Tang de Naturel

    Presentamos la obra Wu-Tang: una impresión artística de gran tamaño, de alta calidad, con pigmentos de archivo, de edición limitada, en papel Moab Entrada de 290 g/m², del artista Naturel, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Prueba de imprenta PP 2022. Firmada y marcada. Edición limitada PP de 36 copias. Edición PP de 5 copias. Tamaño 18x18. Record Store Day 2022.

    $355.00

  • Happy Pill Blotter Paper Archival Print by Jason Freeny

    Jason Freeny Impresión de archivo de papel secante Happy Pill por Jason Freeny

    Papel secante Happy Pill, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado, obra de Jason Freeny, arte pop y LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Estas ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La alineación de las perforaciones sobre la ilustración puede variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado.

    $352.00

  • Division Archival Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Impresión de archivo de división de Aaron Nagel

    Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada de Division sobre papel Moab Fine Art por Aaron Nagel, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Impresión de pigmentos de archivo de 16 x 21 pulgadas sobre papel Moab Fine Art. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada.

    $226.00

  • Supreme Gucci Smashup Pill Red Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Supreme Gucci Smashup Pill tabla de skate roja de Denial - Daniel Bombardier

    Supreme Gucci Smashup Pill - Impresión de pigmento de archivo de edición limitada de arte fino rojo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío por el artista de graffiti callejero Denial- Daniel Bombardier. Edición limitada numerada de 100 monopatines (2022). Tamaño: 8,25 x 32 pulgadas. Transferencia de impresión de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Tamaño: 8,25 x 31,875 pulgadas. Lanzamiento: 28 de junio de 2022. Desde el logo de Gucci, Louis Vuitton y Supreme hasta los perfumes de Chanel y las tarjetas de crédito, utiliza estos productos culturales con la intención de protestar contra el sistema que los originó. De este modo, los recontextualiza y los transforma de productos comerciales en su legado cultural.

    $466.00

  • Astro Boy Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $288.00

  • Anatomy Gummi Bär Bear Blotter Paper Archival Print by Jason Freeny

    Jason Freeny BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST

    Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.

    $360.00

  • Landmarks PP Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot ARCHIVOPP

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $886.00

  • That's Wall Folks! Sculpture by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier ¡Eso es gente de la pared! Escultura de Negación- Daniel Bombardier

    ¡Eso es Wall Folks! - Bienvenido a Wall. Impresión de pigmento de archivo sobre metal con base acrílica grabada. Obra de arte escultórica del artista callejero de graffiti, leyenda del pop moderno, Denial. Edición limitada de 100 ejemplares, 2020. Tamaño de la obra: 4x8 pulgadas. DENIAL es una artista canadiense cuya obra critica el consumismo y la condición humana. Aunque reside en Windsor, Ontario, DENIAL pasa gran parte del año viajando y exponiendo por Canadá y Estados Unidos, habiendo realizado exposiciones individuales en Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Toronto y Vancouver. En esencia, Denial satiriza la realidad que tanto él como nosotros vivimos, a través de algunos de los símbolos más emblemáticos de la cultura occidental. Utiliza productos culturales con la intención de denunciar el sistema que los originó. De este modo, los recontextualiza y los transforma de productos comerciales en su legado cultural.

    $385.00

  • Chips Mushroom Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Impresión de archivo en papel secante de champiñones Chips por Ben Frost

    Impresión artística de archivo en papel secante con diseño de setas Chips de Ben Frost. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Edición limitada firmada y numerada de 2025 (por determinar). Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2025. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. Chips Mushroom de Ben Frost como arte pop callejero y grafiti Chips Mushroom es una vibrante obra de 2025 del artista australiano Ben Frost, impresa en papel secante y perforada a mano. Se trata de una edición limitada de impresión de pigmentos de archivo. La pieza es una explosión psicodélica de color y personalidad que transforma dos figuras caricaturescas estilo ardilla en brillantes avatares de travesuras alucinantes. Los personajes abrazan un enorme hongo con alegría hipnótica, y sus ojos de colores pastel giran al ritmo de las pulsaciones rojas, amarillas y azules que irradian desde el fondo. Lanzada el 19 de abril de 2025 y perforada por Zane Kesey, la obra forma parte de la continua exploración de Frost sobre la sátira farmacéutica, la nostalgia de los dibujos animados y la iconografía de la cultura de las drogas, todo ello filtrado a través del lenguaje visual del arte pop urbano y el grafiti. El estilo visual y los comentarios de Ben Frost Ben Frost, nacido en Australia, es conocido internacionalmente por sus obras provocadoras que reinterpretan marcas corporativas, envases de medicamentos e iconos de la cultura pop con una intención subversiva. Se inspira profundamente en la estética del grafiti, el diseño publicitario y el cómic, subvirtiendo su propósito para exponer los absurdos del consumo y la identidad. En «Chips Mushroom», fusiona la estética de los dibujos animados infantiles con el simbolismo de las drogas, utilizando ardillas hiperexpresivas y una seta gigante para provocar una compleja respuesta visual. La obra oscila entre la fantasía eufórica y la sobrecarga sensorial, cuestionando cómo se venden e interpretan la inocencia y el escapismo en los medios de comunicación y el marketing. Los rasgos exagerados y el estado de embriaguez de los personajes aluden tanto al surrealismo químico como al placer performativo de la cultura de consumo. El papel secante como medio y mensaje Imprimir Chips Mushroom en papel secante perforado no es un truco publicitario, sino una elección consciente y cargada de significado cultural. El papel secante se ha asociado durante mucho tiempo con la contracultura psicodélica de los años 60 y posteriores, y a menudo se utilizaba para administrar LSD. Al usarlo como lienzo, Frost recontextualiza su sátira con tintes de caricatura en un objeto físico que evoca la percepción alterada, la rebeldía y las raíces transgresoras del arte del grafiti. Los pequeños cuadrados de la cuadrícula también recuerdan los elementos básicos del pixel art digital y la lógica modular de los fármacos, reforzando las conexiones entre la microdosificación, el consumismo y la creación de marcas. Es a la vez una impresión y una bomba de relojería conceptual: un objeto de arte que desafía al espectador incluso antes de hablar. Personajes de dibujos animados como agentes de disrupción El uso de personajes parecidos a ardillas tirando extasiadas de un hongo colosal no es simplemente un homenaje a la nostalgia de la animación. En el marco del arte pop urbano y el grafiti, estas criaturas se convierten en símbolos de rebeldía, fantasía y alucinación. Sus sonrisas exageradas y ojos caleidoscópicos fusionan la influencia del cómic underground y la cultura del grafiti urbano con referencias a las drogas y la historia del arte psicodélico. Al igual que otras obras de Frost que utilizan mascotas pop de maneras perturbadoras o extáticas, Chips Mushroom se basa en la inocencia distorsionada por el exceso. El formato lúdico se convierte en una herramienta para descifrar la adicción, el placer y el espectáculo capitalista, todo ello sin perder la esencia vibrante y transgresora del arte urbano.

    $600.00

  • Summer of Love LSD Blotter Paper Archival Print by Bob Masse

    Bob Masse Impresión de archivo de papel secante LSD Summer of Love de Bob Masse

    Verano del Amor LSD Papel Secante Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Bob Masse arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $503.00

  • Missing Peace Psyche B Skateboard Art Deck by Pushead

    Pushead Missing Peace Psyche B Skateboard Art Deck de Pushhead

    Missing Peace Psyche B Deck Fine Art Edición Limitada Técnica Mixta Transferencia de Pigmentos de Archivo y Serigrafía sobre Tabla de Skate Steep Natural Prensada en Frío por el Artista de Graffiti Urbano Pushead. Rana de dos cabezas, firmada y fechada en el borde frontal, 2021, 10x32, impresión por transferencia en la parte inferior y serigrafiada.

    $298.00

  • XXXRAY Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Tabla de skate XXXRAY de Denial- Daniel Bombardier

    XXXRAY Deck Fine Art Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Transferencia sobre Tabla de Skate Natural Escarpada Prensada en Frío por el Artista de Graffiti Urbano Denial. Edición limitada de 50 ejemplares firmados con certificado de autenticidad (COA) de 2020. Tamaño de la obra: 8 x 31,875 pulgadas. Transferencia de impresión de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Tamaño: 8 x 31,875 pulgadas. Lanzamiento: 20 de julio de 2020. Tirada: 50 unidades. El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.

    $466.00

  • Hulk Boy Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión de archivo de Hulk Boy por Ron English - POPaganda

    Impresiones artísticas de edición limitada de Hulk Boy con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes del artista de arte callejero y cultura pop y graffiti Ron English- POPaganda. Impresión digital a color sobre papel verjurado, 2007. 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 pulgadas). Edición limitada de 100 ejemplares. Firmada y numerada a lápiz en el borde inferior.

    $371.00

  • What A Graffiti Writer Sees Archival Print by LushSux

    LushSux Lo que un escritor de graffiti ve una impresión de archivo de LushSux

    Lo que ve un grafitero: Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel Museum Natural Fine Art de 310 g/m² de LushSux, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16x20. Escena callejera urbana industrial con grafitis que representa varios throw-ups y tags en blanco y negro. Una visión de "Lo que ve un grafitero" de LushSux LushSux, el reconocido artista callejero de graffiti, presenta una visión sincera del paisaje urbano a través de los ojos de un grafitero con su obra "Lo que ve un grafitero". Esta obra de edición limitada, compuesta por 40 impresiones de pigmento de archivo sobre papel Museum Natural Fine Art de 310 g/m², mide 40,6 x 50,8 cm y está firmada y numerada por el artista. En blanco y negro, la pieza representa una escena callejera repleta de grafitis y firmas, capturando la esencia pura de la visión del artista. Descifrando el lienzo urbano en el arte de LushSux La obra es un homenaje monocromático a la cultura del grafiti, que plasma el lenguaje visual y los símbolos que los grafiteros imprimen en el entorno urbano. En esta pieza, los edificios no son meras estructuras, sino lienzos en potencia, rebosantes de posibilidades y a la espera de la huella del artista. LushSux traslada el mundo tridimensional a una superficie plana, conservando la profundidad y la complejidad de la perspectiva del grafitero. Cada elemento, desde las firmas del rodillo hasta la pintura que gotea, está representado con autenticidad, lo que pone de manifiesto el profundo conocimiento que el artista tiene de esta forma de arte. LushSux y la narrativa del grafiti A través de «Lo que ve un grafitero», LushSux realiza una conmovedora reflexión sobre la percepción y los detalles que a menudo pasan desapercibidos en nuestro entorno. La obra trasciende la simple representación del grafiti; explora la psique del artista, los códigos subculturales y el diálogo, a menudo invisible, entre grafiteros. Es una pieza reflexiva que invita al espectador a ponerse en la piel de quienes ven la ciudad como un espacio de expresión. LushSux, como participante y observador de la escena del grafiti, utiliza su arte para tender un puente entre la calle y la galería, fusionando la experiencia visceral del arte pop urbano con el espacio contemplativo de la contemplación de las bellas artes. Esta obra no es solo una representación de un espacio físico; es una ventana a los fundamentos culturales y sociales del movimiento del arte urbano, un fenómeno del arte pop moderno que continúa evolucionando y provocando.

    $352.00

  • Bollywood Sugar In Blue Silver Archival Print by Handiedan

    Handiedan Impresión de archivo de azúcar de Bollywood en plata azul de Handiedan

    Bollywood Sugar In Blue - Edición limitada en plata. Serigrafía artesanal de nácar y tinta pigmentada de archivo sobre papel Moab Fine Art de 290 g/m², por Handiedan, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. La obra original, un collage sobre porcelana vintage titulado «Bollywood Sugar in Blue», formó parte de la exposición colectiva «Ephemeral» de la revista Beautiful Bizarre, presentada en Modern Eden, San Francisco, en septiembre de 2018. El rico color índigo, entre el violeta y el azul, representa el Tercer Ojo, la intuición, el conocimiento espiritual, la mujer, el florecimiento, la vida, la flor de la vida, el entrelazamiento, la energía que fluye, la Madre Tierra, la partícula, la órbita, el universo, el fractal, un círculo infinito de energía. Todo es energía. - Handiedan

    $533.00

  • Star Wars Church Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión de archivo de la Iglesia de Star Wars por Ron English- POPaganda

    Impresiones de edición limitada de Star Wars Church con pigmentos de archivo en papel Moab Fine Art de 290 g/m² de Ron English - POPaganda, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 12 x 12 pulgadas. Impresión de pigmento de archivo. Desde la década de 1980, Ron English (POPAganda) ha sido considerado un pionero en llevar el arte callejero más allá de sus tradicionales letras de estilo libre, hacia formas de expresión visual más sofisticadas. Sus murales y vallas publicitarias ilegales son reconocidos por su impactante imaginería y su incisiva crítica a la política, la cultura de consumo y el surrealismo. A través de su arte, English ha intervenido espacios públicos en todo el mundo, transformándolos en obras de arte que invitan a la reflexión y desafían a los espectadores a ver el mundo de maneras nuevas.

    $263.00

  • Going Into Peace Archival Print by Alex Garant

    Alex Garant ARCHIVOPP

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $226.00

Archival Pigment Prints Graffiti Street Pop Artwork

Impresiones de pigmentos de archivo: Revolucionando la preservación de bellas artes en el arte pop callejero y el grafiti

La impresión con pigmentos de archivo se ha consolidado como un método destacado en la producción de reproducciones artísticas, especialmente en el arte pop, el arte urbano y el grafiti. Este proceso es reconocido por su alta calidad, durabilidad y fidelidad cromática, lo que lo convierte en la opción ideal para artistas y coleccionistas que buscan preservar la viveza y el detalle de las obras originales. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, donde el arte suele ser efímero o estar expuesto a las inclemencias del tiempo, la impresión con pigmentos de archivo ofrece una manera de inmortalizar estas obras. Esta tecnología se ha convertido en un pilar fundamental para la preservación y difusión del arte pop, el arte urbano y el grafiti. Estas impresiones son conocidas por su calidad superior y longevidad, esenciales para mantener la fidelidad de la obra a lo largo del tiempo. Al utilizar impresoras de inyección de tinta de alta gama con tintas de calidad de archivo sobre papeles libres de ácido, las impresiones con pigmentos de archivo ofrecen a artistas y coleccionistas la oportunidad de conservar un pedazo de historia con la garantía de que resistirá la decoloración y el deterioro durante generaciones. El proceso técnico para crear una impresión pigmentada de archivo consiste en rociar microgotas de tinta pigmentada sobre papel o lienzo de alta calidad. Este método permite obtener una impresionante gama de colores y detalles, capturando los matices de la obra de arte original con una precisión extraordinaria. Las tintas de archivo utilizadas están diseñadas para ser estables en el tiempo, resistiendo los factores ambientales que suelen degradar las impresiones, como la exposición a la luz y la humedad. Como resultado, estas impresiones pueden conservar su color y detalle durante 100 años o más en condiciones adecuadas.

Comprender el proceso de impresión con pigmentos de archivo

El proceso de creación de una impresión pigmentada de archivo comienza con la selección de papel o lienzo de alta calidad y libre de ácido. Esta elección es crucial, ya que garantiza la durabilidad de la impresión. La calidad de archivo del papel o lienzo evita el amarilleamiento y la degradación con el tiempo, preservando la integridad de la obra de arte. Una vez seleccionado el soporte, la obra se digitaliza, generalmente mediante escaneo o fotografía de alta resolución. Esta digitalización captura cada detalle de la obra original, incluyendo la textura, los degradados de color y las líneas finas. El proceso de impresión pigmentada de archivo se basa en tintas pigmentadas. A diferencia de las tintas de base acuosa, las tintas pigmentadas consisten en diminutas partículas encapsuladas que se depositan en la superficie del papel en lugar de ser absorbidas por él. Esta cualidad contribuye a la superior viveza y nitidez del color de las impresiones. Además, las tintas pigmentadas son conocidas por su excelente resistencia a la luz y al agua, lo que significa que las impresiones son menos propensas a decolorarse o dañarse con el tiempo que las realizadas con tintas de base acuosa. Los avances tecnológicos en impresoras de inyección de tinta han sido fundamentales para el desarrollo de la impresión pigmentada de archivo. Las modernas impresoras de inyección de tinta utilizadas en este proceso pueden producir una amplia gama de colores, lo que permite la reproducción precisa de los colores complejos y a menudo vibrantes típicos del arte pop urbano y el grafiti. Estas impresoras rocían microgotas de tinta sobre el papel o lienzo, lo que garantiza precisión y uniformidad en la calidad de impresión. El alto nivel de detalle que se logra con la impresión de pigmentos de archivo resulta especialmente beneficioso para los artistas de arte pop urbano y grafiti. Este nivel de detalle asegura que incluso los matices más sutiles de la pintura en aerosol, las pinceladas o las líneas de rotulador se capturen y reproduzcan fielmente. Para los artistas que trabajan con técnicas mixtas o que poseen un estilo detallado, este método de impresión puede replicar las texturas y capas de su obra original con una fidelidad extraordinaria.

Importancia para el arte pop callejero y el grafiti

Para el arte pop callejero y el grafiti, inherentemente efímeros y sujetos a los elementos impredecibles del entorno urbano, las impresiones de pigmentos de archivo sirven de puente entre el arte callejero fugaz y las piezas de colección de arte perdurables. La capacidad de reproducir obras de arte que de otro modo se perderían en el tiempo es invaluable tanto para los artistas que desean preservar su trabajo como para los entusiastas que buscan coleccionar y proteger estos artefactos culturales. La traducción del arte callejero a impresiones de pigmentos de archivo permite una transición fluida del muro a la galería, garantizando la longevidad y la accesibilidad de esta forma de arte. Dentro del mundo del coleccionismo de arte, las impresiones de pigmentos de archivo ocupan un lugar especial debido a su alta calidad y durabilidad. Los coleccionistas que invierten en estas impresiones pueden hacerlo con confianza, sabiendo que adquieren una pieza que representa la intersección entre el avance tecnológico y la expresión artística. Estas impresiones son a menudo indistinguibles de las fotografías o litografías tradicionales, ofreciendo una alternativa moderna que mantiene las cualidades estéticas de la obra original. Las impresiones de pigmentos de archivo han desempeñado un papel significativo en la democratización del arte. Permiten un acceso más completo a obras que, de otro modo, serían inaccesibles debido a su tamaño original, su ubicación o la fama del artista. Al ofrecer una reproducción de alta calidad, los artistas pueden compartir su obra con un público más amplio, extendiendo el alcance del arte pop urbano y el grafiti más allá de las calles, llegando a hogares e instituciones. Las impresiones de pigmentos de archivo encarnan la convergencia del arte y la tecnología, y constituyen un testimonio de la naturaleza cambiante de la conservación y la difusión del arte. A medida que crece el interés por el arte pop urbano y el grafiti, también aumenta el valor de la impresión de pigmentos de archivo para garantizar que la vitalidad y el espíritu de estas expresiones artísticas se mantengan para el disfrute y el estudio futuros. Mediante este medio, las imágenes dinámicas de la calle adquieren una vida que trasciende lo efímero, se celebran y se preservan en los anales de la historia del arte.

Impresiones de pigmentos de archivo en la conservación y el coleccionismo de arte

Desde la perspectiva de la conservación artística, las impresiones de pigmentos de archivo ofrecen una forma sostenible de conservar y compartir el arte urbano y el grafiti. Dada la naturaleza a menudo ilegal del grafiti y la existencia efímera de muchas obras de arte urbano, estas impresiones proporcionan una forma de obra legal y permanente. Permiten a los artistas documentar y vender su trabajo sin riesgo de que sea pintado encima o se deteriore. En el coleccionismo de arte, las impresiones de pigmentos de archivo han ganado popularidad debido a su reproducción de calidad museística y su longevidad. Los coleccionistas aprecian estas impresiones por su capacidad de conservar la apariencia de la obra original durante décadas. Esta longevidad resulta especialmente atractiva en el contexto del arte pop urbano y el grafiti, reconocidos por sus colores vibrantes e imágenes impactantes, características que se conservan fielmente en las impresiones de pigmentos de archivo. El futuro de la impresión de pigmentos de archivo en el contexto del arte pop urbano y el grafiti se presenta prometedor. A medida que avanza la tecnología, existe el potencial para una mayor precisión en la reproducción del color y el detalle. Las preocupaciones ambientales impulsan innovaciones en tintas ecológicas y prácticas de impresión sostenibles, en consonancia con las temáticas de conciencia social que suelen estar presentes en el arte urbano y el grafiti. La impresión con pigmentos de archivo se ha convertido en una herramienta esencial para documentar, preservar y difundir el arte urbano pop y el grafiti. Su capacidad para producir reproducciones de alta calidad, duraderas y precisas la ha convertido en una opción predilecta entre artistas y coleccionistas. A medida que el arte urbano y el grafiti continúan evolucionando, las impresiones con pigmentos de archivo desempeñarán, sin duda, un papel fundamental para garantizar que estas vibrantes y expresivas expresiones artísticas se conserven para siempre.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta