Depresión y depresión

145 productos

  • This Is America PP Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Esta es América PP Impresión de archivo por Denial- Daniel Bombardier

    Esta es América PP Impresión de archivo de Denial- Daniel Bombardier Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m² Obra de arte moderna de artista pop. Prueba de imprenta PP 2020. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 18x18. Impresión artística con pigmentos de archivo. La narrativa provocadora de "This Is America" ​​de Denial «This Is America», de Denial, seudónimo del artista Daniel Bombardier, es un ejemplo contundente de la capacidad del arte pop urbano para abordar problemáticas sociales contemporáneas. Lanzada como prueba de imprenta (PP) en 2020, esta edición limitada impresa en papel Moab Entrada de 290 g/m² utiliza pigmentos de archivo para garantizar su durabilidad. Con unas dimensiones de 45,7 x 45,7 cm, cada pieza de esta serie está firmada y marcada por el artista, lo que certifica su autenticidad y exclusividad como parte de una edición limitada. La crudeza y el carácter gráfico de la obra, junto con su conmovedor mensaje textual, se combinan para crear una pieza que es a la vez una declaración visual y un comentario sobre la situación del país. El trabajo de Denial se caracteriza por su estética audaz que emplea elementos del arte pop y el grafiti para transmitir mensajes sobre consumismo, política y justicia social. «This Is America» no es la excepción, con su representación gráfica que juega con temas de identidad, representación y la experiencia estadounidense. El título de la obra, una pregunta cargada de connotaciones sociales y políticas, invita a los espectadores a reflexionar sobre la realidad de la promesa de Estados Unidos frente a su realidad, especialmente en lo que respecta a la dinámica racial y social. La influencia artística y la técnica de la negación En la tradición del arte pop, Denial utiliza colores brillantes y llamativos, así como contrastes marcados, para captar la atención del espectador y provocar una reacción. Su técnica recuerda a los pioneros de la serigrafía, pero con un toque moderno que a menudo incorpora elementos del arte urbano, como el estarcido y la pintura en aerosol. El uso del papel Moab Entrada de 290 g/m² para bellas artes en "This Is America" ​​refleja el compromiso de Denial con la calidad; el considerable gramaje y la textura suave del papel lo convierten en un soporte ideal para el pigmento de archivo, lo que garantiza que los colores y los detalles de la impresión se mantengan vibrantes con el paso del tiempo. La designación de Prueba de Impresor de la impresión es significativa dentro de la comunidad de coleccionistas de arte. Tradicionalmente, las Pruebas de Impresor se consideran raras y valiosas debido a su número limitado y a la participación directa del artista en el proceso de impresión. La decisión de Denial de firmar y marcar cada impresión como PP la distingue de las ediciones estándar, creando una conexión más profunda entre el artista y la obra y aumentando su valor como pieza de colección. El arte pop callejero y su papel en el discurso cultural El arte pop callejero, híbrido entre el enfoque del arte pop en la cultura de masas y la expresión cruda y pública del arte callejero, se ha convertido en una fuerza influyente en el discurso cultural. Artistas como Denial aprovechan la visibilidad y accesibilidad del arte callejero para poner temas sociales cruciales en el centro de la conciencia pública. «This Is America» sirve como catalizador visual para debates sobre raza, igualdad y el sueño americano, utilizando eficazmente el lenguaje visual del arte pop para involucrar a un público amplio en estas conversaciones. El estilo directo y contundente de la obra es característico de la capacidad del arte pop callejero para desafiar percepciones e inspirar el diálogo. El trabajo de Denial, particularmente en esta impresión, aprovecha el poder de la representación gráfica para abordar problemas sociales complejos, convirtiéndose en un ejemplo conmovedor de cómo el arte puede reflejar e influir en la época. En resumen, «This Is America» de Denial es más que una simple obra de arte moderno; es una declaración, una pregunta y un reflejo de nuestro tiempo. Su lugar dentro del continuo del arte pop urbano y el grafiti queda consolidado por sus imágenes provocadoras y los debates que suscita. Como impresión de archivo de PP, constituye un testimonio del poder perdurable del arte visual para comentar y abordar los problemas más acuciantes de la actualidad.

    $733.00

  • KAWS Companion 2020- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly KAWS Companion 2020- Juguete de bellas artes gris de Kaws- Brian Donnelly

    KAWS Companion 2020 - Figura coleccionable de vinilo de edición limitada en gris, obra de arte del artista de graffiti callejero Kaws. Edición abierta descatalogada de 2020 de Kaws, pieza de colección rara. Tamaño: 17,13 x 8,86 x 3,15 pulgadas. Nueva en caja. KAWS Companion 2020-Gris: Un emblema del colectivismo moderno La KAWS Companion 2020-Grey es una pieza de colección de edición limitada que encarna con gran emotividad la intersección del arte moderno con la cultura urbana. Lanzada en 2020 como una edición abierta pero descatalogada, esta obra de KAWS —reconocido por fusionar el grafiti callejero con el arte de vanguardia— conmemora el 20.º aniversario de la serie Companion. Con unas dimensiones de 43,5 x 22,5 x 8 cm, la figura, yacente boca abajo, captura un sentimiento universal de retrospección e introspección, especialmente relevante al final de un año turbulento. La sobria paleta de grises ofrece una estética austera y elegante, reforzando la fuerza narrativa de la figura. El diseño plano de este juguete de vinilo, una elección deliberada de KAWS, garantiza que sea una pieza de colección y una obra de arte digna de exhibición. Une la jovialidad de un juguete con la solemnidad de una escultura, difuminando aún más las fronteras entre el arte pop urbano y las bellas artes. El KAWS Companion 2020-Grey, nuevo en su caja, se ha convertido rápidamente en una pieza de colección rara, codiciada tanto por entusiastas del arte como por coleccionistas por su atractivo estético y su representación del espíritu de la época del movimiento artístico. Estética contemplativa en la serie complementaria de KAWS La figura KAWS Companion 2020-Grey profundiza en la narrativa del arte pop urbano y el grafiti, encapsulando el espíritu reflexivo de una época y manteniendo la estética icónica del artista. Su forma yacente propicia un diálogo silencioso entre la obra y el espectador, una característica conmovedoramente relevante en la obra de KAWS. Esta Companion continúa la tradición de invitar a la interacción mediante un lenguaje visual a la vez accesible y complejo, testimonio de la maestría artística de KAWS. Más allá de su valor como objeto de colección, la KAWS Companion 2020-Grey es un artefacto cultural que personifica las experiencias colectivas del año a través del prisma del arte urbano. Su gran popularidad es un tributo a la influencia del arte de KAWS, confirmando el papel fundamental del artista en la evolución del arte urbano hacia una forma de arte reconocida y respetada. KAWS Companion 2020-Gris: Celebrando dos décadas de influencia El lanzamiento de KAWS Companion 2020-Grey conmemora dos décadas de la influencia de la serie Companion en el arte urbano y la cultura pop. Esta pieza de colección no es solo un reflejo de la trayectoria artística de KAWS; es un símbolo de la evolución del arte urbano y su profundo impacto en la cultura contemporánea. El diseño de Companion, con sus rasgos distintivos y la característica escala de grises del artista, ofrece una reflexión visual sobre el paso del tiempo y la continua relevancia del arte urbano en el discurso público. Como objeto, KAWS Companion 2020-Grey invita a la admiración y la contemplación, fomentando el diálogo sobre la intersección entre arte, comercio y sociedad. Su existencia como edición descatalogada aumenta su atractivo, convirtiéndola en una pieza significativa para quienes buscan comprender el poder transformador del arte urbano pop y el grafiti. A través de esta figura, KAWS celebra el legado perdurable de la serie Companion y su profundo impacto en el mundo del arte.

    $1,001.00

  • Eyes They May Be AP Silkscreen Print by Bernie Wrightson

    Bernie Wrightson Ojos que pueden ser AP Impresión de serigrafía de Bernie Wrightson

    Eyes They May Be, edición limitada, serigrafía monocromática impresa a mano sobre papel Cougar Natural de 130 lb por Bernie Wrightson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista AP 2014 Firmada y marcada AP Obra de arte de edición limitada. Tamaño: 20x30. Cada lámina mide 20×30 y está firmada por el propio maestro, Bernie Wrightson. Estas láminas son serigrafías impresas a mano sobre papel Cougar Natural de 130 lb de alto gramaje.

    $863.00

  • Stigma II Giclee Print by Crajes

    Crajes Estigma II Lámina giclée de Crajes

    Edición limitada de la obra de arte Stigma II, impresión giclée en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Crajes.

    $103.00

  • Together Brown Companion Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Juguete artístico Together Brown Companion de Kaws - Brian Donnelly

    Juguete artístico de colección Together Brown Companion de Kaws - Escultura de vinilo de edición limitada de Brian Donnelly, obra de arte coleccionable del artista pop callejero. Obra de arte de edición limitada descatalogada de 2018. Tamaño: 6x10x5,5. Nueva en caja. Estampada/impresa. Pie marrón. Kaws Companion Friends Hugging, del artista Kaws-Brian Donnelly. Al considerar la evolución del arte pop y urbano, es imposible pasar por alto las importantes contribuciones de Brian Donnelly, conocido popularmente como Kaws. Entre sus numerosas obras icónicas, el "Together Companion Art Toy" destaca como testimonio de su maestría y estilo distintivo. Lanzada en 2018 como edición limitada, esta escultura de vinilo se agotó rápidamente, consolidándose como una codiciada pieza de colección. Con unas dimensiones de 15,2 x 25,4 x 14 cm, irradia una palpable esencia emocional, representando a dos personajes Companion, las creaciones emblemáticas del artista, en un conmovedor abrazo. Su abrazo, símbolo de amistad y unidad, es una vívida representación de la interconexión que suele encontrarse en las comunidades urbanas donde florece el arte urbano. Cada detalle de la escultura, incluyendo el pie estampado o impreso, subraya el compromiso de Kaws con la autenticidad. Presentada en su caja original, esta obra de arte no es un simple juguete; refleja la potencia del arte urbano para capturar emociones humanas en estado puro. Con obras como el "Together Companion Art Toy", Kaws continúa elevando el arte callejero, asegurando que siga siendo un aspecto vital y respetado del discurso artístico en general.

    $1,564.00

  • Revenge Is A Dish Pig Ceramic Plate Art Object by Luke Chueh

    Luke Chueh Revenge Is A Dish Pig Ceramic Plate Objeto de arte de Luke Chueh

    La venganza es un plato - Impresión digital de pigmentos de edición limitada sobre plato de cerámica. Obra de arte del famoso artista callejero de graffiti Luke Chueh. Nacido en Filadelfia, pero criado en Fresno, Luke Chueh (pronunciado CHU) estudió diseño gráfico en la Universidad Politécnica Estatal de California, San Luis Obispo, donde obtuvo una licenciatura en Arte y Diseño. Posteriormente, trabajó para la compañía Ernie Ball como diseñador e ilustrador, donde creó varios diseños premiados y apareció en los anuarios de diseño de Communication Arts y Print Magazine.

    $244.00

  • When I Don't Remember You Glow Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Cuando no te recuerdo serigrafía brillante de Tim Doyle

    UnReal Estate - When I Don't Remember You - Glow Followed Edición Limitada Brilla en la Oscuridad Impresión Serigráfica Manual de 4 Colores sobre Papel de Bellas Artes por Tim Doyle Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Hora de Aventuras, TV, Mago, Hielo, Castillo, Pingüino, Hombre, Brilla en la oscuridad

    $229.00

  • REM Sleep Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Impresión giclée del sueño REM de Naoto Hattori

    Obra de arte REM Sleep, impresión giclée de edición limitada, surrealista, sobre papel de bellas artes 100% algodón, del artista de graffiti de la cultura pop Naoto Hattori.

    $211.00

  • Police Shooting Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Serigrafía negra de tiroteo policial de Cleon Peterson

    Serigrafía negra de «Disparo policial» de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2015 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 150 Tamaño de la obra 14x18 Impresión serigráfica. La serigrafía de Cleon Peterson de 2015, «Disparos policiales a negros», es una voz contundente en el arte pop callejero y el grafiti. La serigrafía de edición limitada de Cleon Peterson de 2015, titulada «Police Shooting Black» (Disparo a un policía negro), es un poderoso ejemplo de arte urbano pop y grafiti con fuerte contenido político que no se guarda nada. Impresa en papel artístico Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, esta pieza de 35,5 x 45,7 cm se lanzó en una edición firmada y numerada de 150 ejemplares. La impresión presenta una silueta negra y austera que muestra a un policía sin rostro disparando contra una persona indefensa en el suelo. Peterson emplea un estilo inconfundible: limpio, agresivo e intencionadamente desprovisto de detalles para centrarse por completo en la narrativa del poder, la sumisión y el conflicto social. Es más que un comentario; es una confrontación visual. Cleon Peterson: Artista estadounidense con una visión arraigada en la violencia y las dinámicas de poder. Cleon Peterson nació en 1973 en Estados Unidos y continúa creando obras que abordan profundamente temas como el caos, el abuso institucional y la violencia sistémica. Antiguo artista callejero que también ha trabajado en ilustración y moda, Peterson suele centrar su práctica en la representación de la lucha violenta. Sus obras están repletas de figuras arquetípicas que recrean las brutales dinámicas de poder de la sociedad moderna. «Police Shooting Black» destaca en su obra no solo por su formato de edición limitada, sino también por su representación directa de la violencia policial racializada. No es una imagen ambigua. Las figuras hablan con inmediatez, canalizando incidentes reales en una alegoría de alto contraste. La ausencia de rostro tanto del opresor como del oprimido crea una inquietante universalidad, implicando a los sistemas en lugar de a los individuos. La economía visual de la violencia en el arte pop callejero y el grafiti Esta obra traslada la urgencia callejera del grafiti a la vez que aprovecha el control formal de la serigrafía y la presentación en galería. El arte pop callejero y el grafiti suelen tomar prestado el lenguaje visual de la señalización comercial, la propaganda y la rebeldía, y la obra de Peterson no es una excepción. Las figuras son icónicas, cada línea intencional, cada silueta cargada de simbolismo. Peterson reduce la imagen a su esencia emocional y psicológica, amplificando la sensación de deshumanización y brutalidad sistémica. El uso del blanco y negro refuerza aún más la crudeza emocional, evitando la distracción del color. Cada detalle de la composición es provocador y está calculado para generar respuesta, conversación e incomodidad. El papel de trapo de Coventry y la técnica de serigrafía como medios de resistencia El uso del papel Coventry Rag de 290 g/m², conocido por su calidad de archivo y su superficie texturizada, aporta solemnidad y permanencia a lo que de otro modo podría percibirse como una imagen de protesta efímera. La serigrafía, tradicionalmente empleada en la producción en masa, se eleva aquí a la categoría de técnica artística, ofreciendo precisión y audacia sin dejar de evocar sus orígenes underground y callejeros. La elección de material y técnica de Peterson sirve para resaltar la dualidad del arte pop callejero y el grafiti: su existencia entre las paredes de las galerías y los muros políticos, entre el coleccionismo y la disidencia. Cada impresión está recortada a mano, lo que le confiere un carácter distintivo —literal y figurativamente— que refleja la emoción cruda y el mensaje elaborado que encierra la obra. ¿Te gustaría leer reseñas de otras impresiones o proyectos de Peterson?

    $563.00

  • Stitched Up Giclee Print by Caia Koopman

    Caia Koopman Impresión giclée cosida de Caia Koopman

    Compre impresión giclée de edición limitada de obras de arte finas cosidas en papel de archivo de algodón pesado por el artista de graffiti moderno Caia Koopman. Stitched Up mide 18"x24", impreso con tintas de pigmento de archivo en un hermoso papel de arte de archivo 100% algodón de peso pesado. Esta es una edición limitada de 100.

    $159.00

  • BMOmg Giclee Print by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Impresión giclée BMOmg por Brandon Sopinsky

    BMOmg Artwork Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Brandon Sopinsky. Edición limitada firmada 2011

    $134.00

  • I Asked for Scrambled Ceramic Plate Art Object by Luke Chueh

    Luke Chueh Pedí un objeto de arte de plato de cerámica revuelto por Luke Chueh

    Solicité una impresión digital de edición limitada "Scrambled" sobre placa de cerámica, obra del famoso artista callejero de graffiti Luke Chueh. Plato de colección «La venganza es un plato» - Nacido en Filadelfia, pero criado en Fresno, Luke Chueh (pronunciado CHU) estudió diseño gráfico en la Universidad Politécnica Estatal de California, San Luis Obispo, donde obtuvo una licenciatura en Arte y Diseño. Posteriormente, trabajó para la compañía Ernie Ball como diseñador e ilustrador, donde creó varios diseños premiados y apareció en los anuarios de diseño de Communication Arts y Print Magazine.

    $244.00

  • Denial Denial Denial Mini Stencil HPM Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Negación Negación Negación- Mini

    Negación Negación Negación - Mini, Parte de la serie True Facts Mini Multiple, obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.

    $954.00

  • The Return Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Serigrafía dorada «El regreso», de Cleon Peterson

    Serigrafía dorada "The Return" de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. Edición limitada de Cleon Peterson, firmada y numerada en 2025 (número por determinar). Serigrafía de 20x20 cm que representa a un guerrero a caballo con una espada ensangrentada. Lanzada durante los incendios de California en enero de 2025. La impresión serigráfica dorada de Return: La visión de Cleon Peterson sobre el conflicto y el poder La serigrafía «The Return Gold» de Cleon Peterson es una poderosa representación del conflicto y la resiliencia humanos, expresada a través del lenguaje del arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, lanzada en enero de 2025, está impresa en papel artístico Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, ofreciendo una riqueza táctil que complementa su impactante efecto visual. Con unas dimensiones de 50,8 x 50,8 cm, la obra presenta a un guerrero solitario a caballo, blandiendo una espada ensangrentada. Realizada íntegramente en tinta dorada sobre el fondo blanco del papel, la pieza irradia un aura de majestuosidad y violencia, encapsulando la dualidad del triunfo y la destrucción. Cleon Peterson y su estilo icónico Cleon Peterson es reconocido por su enfoque gráfico y minimalista de la narrativa, que a menudo explora temas como la violencia, el poder y la supervivencia. Su obra se basa en la tensión entre el caos y el orden, con composiciones austeras que evocan emociones intensas. «El Oro del Retorno» ejemplifica este estilo, presentando una escena a la vez elegante e inquietante. El uso de formas simplificadas y siluetas marcadas permite al espectador centrarse en los elementos narrativos de la pieza, mientras que el uso del oro añade una capa de simbolismo vinculada a la riqueza, el poder y el legado. Publicada durante los incendios de California de 2025, esta obra adquiere mayor relevancia al reflejar los temas de la destrucción y la resistencia. Simbolismo e impacto visual en El oro del retorno La figura central de «El Oro del Retorno» es un guerrero imponente a caballo, blandiendo una espada aún ensangrentada. Esta imagen alude a temas como la conquista, la supervivencia y la naturaleza cíclica de la violencia. El caballo, símbolo atemporal de poder y libertad, intensifica el dramatismo de la obra. La paleta monocromática dorada amplifica su impacto, creando una luminosidad que contrasta con la sombría temática. Los bordes irregulares del papel, trabajados a mano, enfatizan la crudeza de la obra, arraigando su estética refinada en la autenticidad táctil del arte urbano. Coleccionabilidad y contexto del oro de Return Impresa en papel artístico Coventry Rag de primera calidad, The Return Gold es un testimonio de la dedicación de Cleon Peterson a la maestría y la profundidad narrativa. Cada lámina está firmada y numerada, lo que garantiza su exclusividad dentro de una edición limitada, aunque aún no especificada, muy esperada. Su lanzamiento, coincidiendo con los incendios de California, añade una dimensión adicional, estableciendo conexiones entre los temas de la obra y los acontecimientos del mundo real. Como lámina artística y pieza de arte pop urbano, The Return Gold difumina las fronteras entre lo tradicional y lo contemporáneo, ofreciendo a los coleccionistas una valiosa y visualmente cautivadora adición a sus colecciones. Representa un reflejo de la maestría de Peterson para plasmar experiencias humanas complejas en formas minimalistas y audaces.

    $400.00

  • Spirit Fox Giclee Print by Mandy Tsung

    Mandy Tsung Fiesta táctil

    Compra Tactile Feast Artwork Giclee Impresión de edición limitada en papel de bellas artes por la artista de graffiti de cultura pop Mandy Tsung.

    $203.00

  • Solitary Child 3 Archival Print by Hikari Shimoda

    Hikari Shimoda Impresión de archivo de niño solitario 3 por Hikari Shimoda

    Solitary Child 3, Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Hikari Shimoda, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. «Niño Solitario» es una serie de obras centradas en mi tema original: la inevitabilidad del Apocalipsis. En esta serie, presento un nuevo salvador para la humanidad: una niña mágica (Niño Solitario n.º 1) y un niño héroe (Niño Solitario n.º 3). En el mundo de mis pinturas, la humanidad ha perecido, como se aprecia en el fondo de collage, donde se manifiesta un caos generalizado. En estas imágenes, mis salvadores se encuentran con la raza humana agonizante. Tras la muerte del hombre, el mundo ha encontrado cierto alivio a la agitación que él provocó. Mientras tanto, la humanidad sueña egoístamente con una nueva felicidad en el más allá. En la mitología de mi obra, a medida que la humanidad es destruida, solo una figura permanece: el Mesías, representado como un niño. La niña mágica fue la primera en quedar sola tras la destrucción de la humanidad, abandonada a su suerte con la desesperación y el daño que dejó tras de sí. Sus ojos brillan con intensidad, pero su mirada está vacía. En contraste, los ojos de mi héroe permanecen cerrados. Con suavidad. Para él, todo en el mundo es muy caótico y abrumador. Siente toda la felicidad, la desesperación, la esperanza, la tristeza, todo… en tal estado que incluso el salvador del mundo debe cerrar los ojos ante ello. - Hikari Shimoda Niño Solitario 3 Impresión de pigmento de archivo de Hikari Shimoda Solitary Child 3, de Hikari Shimoda, es una vívida representación del simbolismo emocional y la narrativa postapocalíptica, plasmada a través del prisma del arte pop callejero y el grafiti japoneses. Lanzada en 2016 como una impresión de pigmento de archivo, firmada y numerada, limitada a 50 ejemplares, la obra mide 30,5 x 30,5 cm y está impresa en papel de bellas artes de 310 g/m². Esta pieza circular, al igual que su predecesora, Solitary Child 1, presenta a un niño como salvador espiritual tras el colapso de la humanidad. Sin embargo, mientras que la niña mágica de la primera entrega mira hacia afuera con ojos brillantes, Solitary Child 3 cierra los ojos al mundo, agobiado por su caos y tristeza. El niño héroe como símbolo de sobrecarga emocional La figura central es un niño pequeño con los ojos entrecerrados, la mirada perdida y las mejillas sonrojadas. Su tez pálida, casi fantasmal, contrasta con la vibrante energía del collage caótico que se extiende tras él. El niño viste una camiseta con estrellas y la frase «SOY UN HÉROE» estampada en el pecho. Esta frase no es una declaración de ego, sino una carga de responsabilidad en un mundo destrozado por el error humano. Con pequeños cuernos negros que brotan de su cabeza y una compostura solemne, el personaje oscila entre la inocencia y el atormentado mensajero divino. El universo de Hikari Shimoda existe en un espacio fantástico donde la estética infantil se impregna de profundos temas existenciales. El fondo de «El Niño Solitario 3» está repleto de estrellas de neón, pegatinas, criaturas inspiradas en el anime y desechos culturales. El caos visual simboliza la sobreestimulación de la sociedad moderna y los escombros que dejó su colapso. El niño mesiánico permanece en medio de esta devastación, absorbiéndola en silenciosa contemplación. A diferencia de los héroes que luchan con espadas o poderes, la resistencia de este salvador reside en su experiencia emocional interna. Tensión estética entre lo kawaii y la catástrofe Shimoda fusiona imágenes de la cultura pop japonesa tradicional con profundas inquietudes contemporáneas. La estética de su obra se inspira en gran medida en la sensibilidad kawaii —personajes adorables, motivos coloridos, asombro infantil—, pero filtrada a través de una lente de apocalipsis, duelo y ambigüedad espiritual. El personaje no sonríe. Sus ojos cerrados revelan la necesidad de aislarse del dolor del mundo, incluso cuando debe erigirse como su redentor. El artista invita al espectador a cuestionar qué significa la inocencia cuando existe a la sombra de la destrucción, y qué exige el heroísmo cuando el mundo ya ha llegado a su fin. Iconografía pop transformada a través de la narrativa espiritual Solitary Child 3 se inscribe en la nueva ola del arte pop urbano y el grafiti, fusionando técnicas pictóricas, estética manga y simbolismo conceptual. La obra de Hikari Shimoda desafía las ideas occidentales tradicionales sobre la representación de la infancia en la cultura visual. Aquí, el niño no es ingenuo ni ajeno a la realidad, sino profundamente consciente, espiritualmente complejo y emocionalmente abrumado. El uso de impresión con pigmentos de archivo sobre papel artístico grueso preserva tanto la viveza como la textura del original, permitiendo a los coleccionistas experimentar la intimidad y la fuerza de la visión de Shimoda. Esta impresión constituye una profunda declaración dentro del continuo mitológico de Shimoda. Le recuerda al espectador que, en medio de la ruina, la última figura en pie no es un político ni un guerrero, sino un niño: silencioso, perseverante y cargado con el dolor de un mundo caído.

    $298.00

  • Astronaut Star Archival Print by Ken Kelleher

    Ken Kelleher ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $340.00

  • Om Skull Archival Print by Graham Yarrington

    Graham Yarrington Impresión de archivo de la calavera Om por Graham Yarrington

    Impresión de archivo de la calavera Om de Graham Yarrington. Edición limitada en papel de algodón de bellas artes. Artista pop callejero de graffiti. Obra de arte moderna. Impresión firmada y numerada de 2022. Edición limitada de 80 ejemplares. Tamaño de la obra: 13 x 19 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Explorando la síntesis espiritual y urbana en "Om Skull" de Graham Yarrington La obra "Om Skull" de Graham Yarrington es un testimonio de la fusión de la iconografía espiritual con la estética moderna del arte pop urbano y el grafiti. Esta impresión de archivo de edición limitada de 2022 ofrece una yuxtaposición visual única, que combina la antigua sílaba sagrada "Om" con el símbolo universalmente reconocido de la calavera. La pieza, limitada a 80 ejemplares firmados y numerados, está impresa en papel de algodón de bellas artes de 33 x 48 cm (13 x 19 pulgadas). Está realizada con pigmentos de archivo, lo que garantiza la durabilidad de sus vibrantes colores y sus intrincados detalles. La impresión presenta una calavera, no como un símbolo macabro, sino como un lienzo para el trascendente "Om", sugiriendo una contemplación más profunda sobre la existencia y la naturaleza efímera de la vida. Los colores del arcoíris que irradian del símbolo contrastan con la calavera monocromática, simbolizando el viaje de lo material a lo místico. La obra de Yarrington no es simplemente una representación, sino una invitación a explorar las intersecciones entre la vida, la muerte y la espiritualidad en el contexto del arte contemporáneo. La contribución de Graham Yarrington al discurso del arte contemporáneo La contribución de Yarrington al movimiento del Arte Pop Urbano y el Grafiti se caracteriza por su audaz exploración de temas atemporales y contemporáneos. Su impresión de archivo "Om Skull" encapsula su capacidad para dialogar con profundos temas existenciales, empleando un lenguaje visual accesible y profundamente arraigado en la experiencia urbana. La obra interpela a una generación tan familiarizada con el léxico del arte urbano como con los símbolos de la sabiduría ancestral. Esta edición limitada subraya la demanda de la obra de Yarrington entre coleccionistas y entusiastas deseosos de poseer una pieza de este discurso visual. La calavera, símbolo presente en innumerables tradiciones artísticas, se reinventa a través de la mirada de Yarrington, adquiriendo una relevancia contemporánea que resuena con las complejidades de la vida moderna. En esencia, "Om Skull" refleja la visión del artista, donde lo espiritual y lo urbano convergen, creando un espacio para la reflexión y la conexión. A través de su obra, Yarrington continúa ampliando los límites del arte pop callejero y el grafiti, asegurando su evolución como una forma que captura el espíritu de la época y aborda las cuestiones eternas de la existencia humana.

    $178.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La tempestad, serigrafía de Cleon Peterson

    Serigrafía "La Tempestad" de Cleon Peterson. Impresión manual a un color sobre papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m². Obra de edición limitada. 2021 Firmado por Cleon Peterson y Edición Limitada Numerada de 30. Tamaño de la obra: 24x30. Serigrafía. Publicado por Louis Buhl & Co. Firmado, fechado y numerado a lápiz en el borde inferior. La esencia provocativa de La tempestad en el arte pop callejero En el panorama del arte pop urbano, pocas obras agitan el debate social con tanta fuerza como "La Tempestad" de Cleon Peterson. Esta serigrafía artesanal, impresa en el exquisito papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m², es una edición limitada que profundiza en la disonancia de la naturaleza humana y el conflicto social. Finalizada en 2021, esta pieza forma parte de una serie limitada de tan solo 30 ejemplares, cada uno con la firma de Peterson y un número único que la identifica dentro de esta exclusiva edición. Con unas dimensiones de 61 x 76 cm, "La Tempestad" impone presencia, atrayendo la mirada y la mente hacia un discurso esencial para el espíritu del arte pop urbano y el grafiti. La obra de Peterson no es apta para pusilánimes. Es un impacto visual contundente, directo y sin complejos en su representación de las facetas más oscuras de la humanidad. «La tempestad» es un testimonio de esta valentía sin complejos, presentando una dicotomía entre el blanco y el negro que trasciende el color, adentrándose en las dualidades del poder y la subyugación, el orden y el caos. La sobriedad de la paleta monocromática es una elección deliberada, reflejo de la marcada división en las estructuras sociales que Peterson suele criticar a través de su arte. La ausencia de color es un silencio estratégico que permite que la narrativa de dominación y resistencia resuene con mayor fuerza en el público. El arte pop callejero y sus diálogos en el lienzo de hormigón El arte pop callejero, bajo el cual "La Tempestad" encuentra un lugar idóneo, no es simplemente una expresión artística, sino una conversación plasmada en el lienzo de hormigón de los espacios públicos. Peterson traslada este diálogo a la exclusividad del papel de bellas artes, llevando la crudeza de las calles a las galerías y colecciones de los amantes del arte. Esta transición no es solo física; es una migración de ideas, un movimiento que traslada las verdades sin refinar y a menudo incómodas del grafiti a un espacio que invita a la contemplación y al debate. El atractivo de "La Tempestad" de Peterson se magnifica por su rareza. En el mundo del coleccionismo de arte, el valor de una obra suele estar ligado a su escasez. Una edición limitada de 30 ejemplares garantiza que solo unos pocos puedan poseer esta pieza tangible de la visión de Peterson. El meticuloso proceso de impresión manual de cada lámina y la elección de papel de alta calidad elevan "La Tempestad" de mera reproducción de arte callejero a una pieza de colección de gran relevancia cultural. La colaboración con Louis Buhl & Co. para su publicación refuerza esta narrativa, otorgándole un aire de prestigio y asegurando el legado de la obra de arte dentro de los niveles más altos del arte. El desafío de Cleon Peterson al espectador «La Tempestad» es un desafío directo planteado por Cleon Peterson. Es un reto lanzado a la sociedad, que invita al espectador no solo a observar, sino a reflexionar sobre los temas subyacentes de conflicto y control. El diálogo que inicia esta obra es un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, que desde hace mucho tiempo sirven como medios para el discurso social y político. El compromiso de Peterson con estos temas es inquebrantable, y su habilidad para transmitirlos mediante la serigrafía es testimonio de su destreza artística y su comprensión de su papel como provocador en el mundo del arte. En conclusión, «La Tempestad» de Cleon Peterson es una obra impactante que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti a través de su audacia temática y su impacto visual. La serigrafía, realizada a mano sobre papel de bellas artes y limitada a treinta ejemplares selectos, trasciende los límites del arte urbano tradicional para ingresar al ámbito del coleccionismo de bellas artes, conservando al mismo tiempo el diálogo crudo y directo que define el género. Es una obra que se erige como puente entre la naturaleza efímera del grafiti y el impacto duradero de las bellas artes, un puente que Peterson recorre con gran habilidad y audaz honestidad.

    $4,376.00

  • Winter Cabin Archival Print by Aron Wiesenfeld

    Aron Wiesenfeld Impresión de archivo de la cabaña de invierno de Aron Wiesenfeld

    Impresión de archivo "Cabaña de invierno" de Aron Wiesenfeld. Edición limitada en papel de algodón Moab Entrada Fine Art de 300 g/m². Arte moderno de artista callejero de grafiti pop. Impresión de tinta Epson HDR Ultrachrome, firmada y numerada, edición limitada de 50 ejemplares (20 x 16 pulgadas). Tamaño de la obra: 20 x 16 pulgadas. Impresión artística de pigmento de archivo. La "Cabaña de Invierno" de Aron Wiesenfeld y la esencia del arte pop callejero La impresión de archivo "Cabaña de Invierno" de Aron Wiesenfeld captura la silenciosa introspección del invierno con la sutil delicadeza propia de las bellas artes, a la vez que resuena con la expresividad cruda del arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, lanzada en 2015, utiliza tinta Epson HDR Ultrachrome, reconocida por su durabilidad y vibrante espectro cromático, para plasmar una imagen que evoca en tonos suaves la soledad y la contemplación. Impresa en papel Cotton Moab Entrada Fine Art de 300 g/m², la obra se distingue por su textura sustanciosa y la precisión con la que conserva el color, dando vida a la visión de Wiesenfeld. La impresión, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), forma parte de una exclusiva tirada de 50 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que garantiza a los coleccionistas su autenticidad y exclusividad. La obra de Wiesenfeld se sitúa en la encrucijada entre el grafiti pop contemporáneo y las bellas artes tradicionales, un camino menos transitado que recorre con gracia y originalidad. «Cabaña de invierno» es un testimonio de las posibilidades que surgen al aplicar el espíritu transgresor del arte urbano al contexto del arte moderno. Si bien suele asociarse con las vibrantes y a menudo públicas intervenciones del grafiti, el espíritu del arte urbano también se encuentra en la quietud de la obra de Wiesenfeld. Transmite una narrativa profundamente personal, pero a la vez universalmente comprensible: un sello distintivo del arte pop urbano más impactante. Las imágenes evocadoras de "Cabaña de invierno" En «Cabaña de invierno», Wiesenfeld presenta una escena impregnada de tranquilidad y misterio. El sujeto, una figura solitaria acurrucada en un paisaje invernal, está representado con un nivel de detalle que invita a la contemplación. El contraste entre la calidez de la figura humana y la fría indiferencia del entorno evoca una sensación de introspección, un tema recurrente en el arte pop urbano, aunque a través de expresiones más bulliciosas y públicas. El uso que hace Wiesenfeld de la luz y la sombra, la posición de la figura y la selección del entorno se conjugan para crear un instante suspendido en el tiempo, reflejando la naturaleza efímera del arte urbano y de la vida misma. La edición limitada de «Cabaña de invierno» consolida aún más su lugar dentro del arte coleccionable. Al igual que con el grafiti codiciado, cada impresión contiene un fragmento del alma del artista, una pieza de una narrativa más amplia que se extiende a lo largo de las cincuenta versiones, cada una tan valiosa como la anterior. Esta escasez crea una conexión entre el artista y el propietario, similar al vínculo que se forma al contemplar una obra de arte urbano en su entorno natural. La firma y la numeración de Wiesenfeld no solo sirven como prueba de autenticidad, sino también como un puente íntimo entre su proceso creativo y la experiencia personal del coleccionista con la obra. Fusionando el arte moderno con la sensibilidad del pop urbano «Cabaña de invierno» existe en el espacio liminal entre la naturaleza efímera del arte callejero y la perdurabilidad de las impresiones artísticas. La elección de materiales de Wiesenfeld garantiza la longevidad de la impresión, en contraste con la vida a menudo temporal de los murales y grafitis callejeros. Sin embargo, el espíritu de la calle pervive en la emoción transmitida a través de la obra. La pose de la protagonista, los intrincados diseños que adornan su vestimenta y el entorno en el que se encuentra reflejan la comprensión que el artista tiene de la condición humana, un tema profundamente arraigado en el arte pop callejero. Esta comprensión de las experiencias humanas universales, aunada a un toque personal, eleva «Cabaña de invierno» por encima de la mera representación; se convierte en una pieza narrativa, un poema visual creado con el lenguaje del color y la forma. «Cabaña de invierno» de Aron Wiesenfeld es una obra de arte moderna impregnada del espíritu del arte pop callejero y del grafiti. Esta obra encapsula una narrativa que, si bien se arraiga en la quietud de un momento íntimo, refleja la naturaleza dinámica, accesible y emotiva del arte urbano. Cada lámina de edición limitada sirve como puerta de entrada a un profundo viaje personal, un instante de calma en medio de la cacofonía de la vida urbana y un recordatorio del poder sutil que el arte puede tener en todas sus formas.

    $271.00

  • Crying Woman HPM Stencil Silkscreen Print by Copyright

    Copyright Impresión de serigrafía de plantilla HPM de mujer llorando por derechos de autor

    Mujer llorando. Arte. Serigrafía con plantilla de pintura en aerosol HPM sobre papel Fabriano Fine Art. Obra de arte de un artista de la cultura pop callejera. Derechos reservados. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, de 2019. Tamaño de la obra: 19,75 x 27,5 pulgadas. Obra de arte serigrafiada con plantilla y pintura en aerosol de la Mujer Maravilla en primer plano de su rostro llorando. En el vasto mundo del arte urbano y la cultura pop, una obra que resuena profundamente es "Mujer llorando", del reconocido artista callejero Copyright. Creada en 2019, esta obra aprovecha la potencia de las técnicas de estarcido con pintura en aerosol combinadas con la serigrafía, ambas aplicadas sobre la rica textura del papel Fabriano Fine Art. Sus dimensiones, 50 x 70 cm (19 3/4 x 27 1/2 pulgadas), sirven de lienzo para una representación cargada de emoción de la Mujer Maravilla en un íntimo primer plano, capturando un momento crudo donde las lágrimas fluyen libremente por su rostro. Lo que hace que esta pieza sea aún más exclusiva es su naturaleza de edición limitada. Solo se produjeron 25 ejemplares, convirtiendo a cada uno en una posesión preciada, y cada uno lleva la firma de Copyright, autenticando su originalidad y afirmando su lugar en los anales del arte de la cultura pop. La decisión de representar a la Mujer Maravilla, un emblema de fuerza, resiliencia y empoderamiento, en un estado vulnerable es a la vez impactante y paradójica. La obra subraya la naturaleza multifacética de la humanidad, donde incluso los más poderosos no son inmunes a las emociones ni a los momentos de fragilidad. El medio elegido por Copyright también es muy significativo. La técnica del estarcido con pintura en aerosol, intrínsecamente ligada al arte del grafiti, aporta una crudeza particular, una crudeza sin filtros que armoniza con las emociones a flor de piel que se muestran. La serigrafía, por otro lado, introduce un elemento de refinamiento, que contrasta y a la vez complementa el trabajo con estarcido. El papel Fabriano, con su rica tradición y fina textura, ofrece una base que confiere a la obra un atractivo atemporal. A través de "Mujer llorando", Copyright no solo presenta un deleite visual, sino que también suscita un diálogo sobre la vulnerabilidad, la fortaleza y la interacción de emociones y medios contrastantes en el mundo del arte urbano pop.

    $450.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Bone Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Revolución es una madre que devora a sus hijos. Serigrafía de tondo de hueso de Cleon Peterson.

    Revolución es una madre que se come a sus hijos. Tondo de hueso. Serigrafía de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con corte circular irregular a mano. Obra de arte de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 100 Tamaño de la obra Impresión serigráfica de corte circular de 24x24. Tamaño de la obra 24x24. Explorando la narrativa circular: 'La revolución es una madre' de Cleon Peterson «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos», una serigrafía de Cleon Peterson, encapsula un mensaje conmovedor a través de su singular formato circular. La edición limitada de 2024, con solo 100 ejemplares firmados y numerados, retrata de forma impactante la naturaleza cíclica y a menudo autodestructiva de la revolución. Esta obra, de 61 x 61 cm, está meticulosamente elaborada sobre papel artístico Coventry Rag de 290 g/m², cortado a mano en círculos con bordes irregulares, resaltando el contraste entre la delicada presentación de la pieza y su poderoso contenido. Simbolismo en el Tondo de Cleon Peterson El tondo, una obra de arte circular, posee una rica historia que se remonta al Renacimiento y a menudo se utiliza para simbolizar la perfección o lo divino. La adaptación que Peterson hace de este formato al arte pop urbano y al grafiti constituye un medio ingenioso para capturar el movimiento perpetuo del conflicto y la convulsión social. El marco circular obliga al espectador a recorrer continuamente la imagen, reflejando la naturaleza cíclica y repetitiva de las luchas representadas. Si bien conserva la sobriedad de la característica paleta en blanco y negro de Peterson, la obra adquiere una nueva dimensión a través de su forma, enfatizando el ciclo interminable de la revolución y sus consecuencias. Las figuras dentro del tondo participan en actos de violencia y dominación, sin un principio ni un fin claros, una conmovedora metáfora de la a menudo incesante agitación del cambio social. La resonancia cultural de la obra de Peterson La obra de Cleon Peterson se sitúa en la encrucijada entre la reflexión cultural y la expresión artística. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos» es una creación artística y un comentario sobre la naturaleza de los movimientos sociales y los patrones recurrentes de la historia. Peterson confronta al espectador con la paradoja de la revolución: es a la vez necesaria para la evolución y destructiva por naturaleza. Esta serigrafía en formato tondo contribuye al diálogo actual sobre el papel del arte pop urbano en el discurso moderno. Al igual que los artistas callejeros y grafiteros que le precedieron, Peterson utiliza formas públicas de expresión para comentar sobre el dolor personal y los dilemas sociales. La edición limitada de esta obra, junto con el renombre del artista, garantiza que esta pieza mantendrá su lugar en el debate del arte contemporáneo durante muchos años. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos» de Cleon Peterson es una representación impactante de la naturaleza perpetua de la agitación social. Sirve como un crudo recordatorio del poder transformador, pero a menudo destructivo, de la revolución. Esta serigrafía de edición limitada encapsula la esencia del arte pop callejero y el arte del grafiti, fusionando formatos artísticos históricos con temas contemporáneos para provocar la reflexión, fomentar el pensamiento y desafiar la perspectiva del espectador sobre los ciclos del cambio.

    $1,564.00

  • Breakdown Giclee Print by Copyright

    Copyright Desglose Giclee Imprimir por Copyright

    Obra de arte pop callejero de Breakdown, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes por el artista moderno de graffiti urbano. Copyright. 2022. Firmado. 23,62 x 23,62 cm. Edición limitada de 50. «Breakdown» es una obra que comenzó como un mural pintado por Copyright en su ciudad natal, Bristol. Presenta un motivo gráfico de una pared de ladrillos, junto a un imponente rostro femenino, rodeado de motivos simbólicos que encarnan el título de la obra. «Breakdown» tiene un acabado a mano con pan de plata y bordes irregulares. Esta pieza, perteneciente a una edición limitada de 50 ejemplares, está firmada y numerada por el artista.

    $323.00

  • Mario's Regret Giclee Print by Nick Derington

    Nick Derington Impresión Giclee de arrepentimiento de Mario por Nick Derington

    Obra de arte "El arrepentimiento de Mario", impresión giclée de edición limitada en papel de acuarela de alta calidad del artista de graffiti de la cultura pop Nick Derington. ¡OBJETIVO ADICIONAL DE KICKSTARTER! "El arrepentimiento de Mario" es una impresión giclée de calidad de archivo de 8x10 pulgadas, en papel de acuarela natural prensado en frío, firmada y numerada por Nick Derington.

    $103.00

  • Separated- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Separated- Black Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly

    Separados - Edición Abierta Negra - Juguete de Vinilo Coleccionable - Obra de Arte del Artista de Graffiti Callejero Kaws. 2021 Agotado Edición Abierta Tamaño 7" Alto Separado (Negro), Vinilo 7 87/100 × 6 3/10 × 7 9/100 pulg. 20 × 16 × 18 cm La intersección entre la emoción y el arte callejero: "Separated" de KAWS en negro En el diverso ámbito del arte pop urbano moderno, "Separated" es una obra cautivadora del influyente artista de graffiti KAWS. Esta figura coleccionable de vinilo negro de edición abierta, lanzada en 2021, manifiesta una profunda carga emocional poco común en el género. La pieza, de 18 cm de altura, encapsula un momento de conmovedora soledad, con el icónico personaje Companion en una postura vulnerable, sentado, con el rostro entre las manos. Esta obra, ya descatalogada y, por lo tanto, cada vez más rara, es un testimonio de la habilidad de KAWS para trascender los límites entre los juguetes de arte producidos en masa y el arte de vanguardia. Funciona como una metáfora visual de la época, capturando el sentimiento colectivo de aislamiento que ha permeado la conciencia pública. Esta pieza coleccionable encarna la lucha silenciosa con uno mismo, un tema que resuena profundamente en la psique humana. Es una obra poderosa dentro del léxico del arte pop urbano y el graffiti. KAWS: Un maestro de la melancolía moderna KAWS, también conocido como Brian Donnelly, es reconocido desde hace tiempo por su aguda percepción del espíritu de la época, y con "Separated" en negro, continúa demostrando su habilidad para fusionar la accesibilidad del arte urbano con la naturaleza contemplativa de las bellas artes. El color negro de la figura acentúa su silueta, otorgándole a la obra un aire de sofisticación y solemnidad. La sobriedad del color subraya la introspección y la tristeza inherentes a la pose, invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus experiencias personales de separación o contemplación. "Separated" no es solo un objeto de valor estético; es una pieza narrativa que cuenta la historia de las batallas silenciosas que enfrentamos, los momentos de introspección que sentimos pero que a menudo pasan desapercibidos. KAWS ha capturado una experiencia universal, la ha destilado en una forma singular y, al hacerlo, ha creado una pieza de colección que habla por sí sola. Coleccionabilidad y comentario cultural Como pieza de colección, "Separated" es muy codiciada por su atractivo estético y emocional, así como por su reflexión sobre la naturaleza del arte urbano y la cultura pop. Cada pieza, aunque uniforme en su producción, es única para el coleccionista, erigiéndose como un símbolo significativo de la época en que fue creada. La textura del vinilo, el impacto visual de su forma y la resonancia emocional de su pose contribuyen a su estatus como objeto de deseo para coleccionistas y admiradores de la obra de KAWS. La pieza es una narrativa tridimensional, una escultura que cuenta una historia de experiencias humanas universales, como la melancolía, la contemplación y la necesidad de conexión. Es una reflexión sobre el estado de la sociedad contemporánea, un comentario a la vez personal y público, en consonancia con la naturaleza del propio arte urbano. "Separados" como un espejo del alma «Separated» en negro es más que una pieza de colección; es un espejo del alma, un reflejo de la época que vivimos y de las emociones que experimentamos. En el mundo del arte urbano pop y el grafiti, KAWS sigue marcando la pauta con una visión a la vez reflexiva y revolucionaria. Esta obra, en particular, se erige como un faro del arte moderno. Esta pieza de colección está destinada a perdurar como una representación significativa del legado artístico de KAWS y del panorama emocional de nuestro tiempo.

    $1,001.00

  • Scenes of Evil AP Silkscreen Print by Bernie Wrightson

    Bernie Wrightson Escenas del mal AP Serigrafía de Bernie Wrightson

    Escenas del Mal, edición limitada, serigrafía monocromática impresa a mano sobre papel Cougar Natural de 130 lb, por Bernie Wrightson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista AP 2014 Firmada y marcada AP Obra de arte de edición limitada. Tamaño: 20x30. Cada lámina mide 20×30 y está firmada por el propio maestro, Bernie Wrightson. Estas láminas son serigrafías impresas a mano sobre papel Cougar Natural de 130 lb de alto gramaje.

    $863.00

  • Orientations of the Night I Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Orientaciones de la noche I Serigrafía de Cleon Peterson

    Orientaciones de la noche I Serigrafía de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2025 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 50 obras de arte Tamaño de la obra 12x16 Impresión serigráfica. Orientaciones de la noche I por Cleon Peterson Orientations of the Night I es una serigrafía de 2025 creada por el artista estadounidense contemporáneo Cleon Peterson. Esta obra, una edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, está impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares y mide 30,5 x 40,6 cm. Con un marcado contraste entre figuras en blanco y negro sobre un fondo dorado brillante, la pieza refleja la exploración que Peterson ha realizado durante años sobre la dominación, la sumisión y el conflicto entre el orden y el caos. Reconocido por su estilo inquietante a la vez que elegante, Peterson crea un lenguaje visual que se siente atemporal y urgente, en consonancia con la tradición del arte pop urbano y el grafiti, que desafía los límites políticos y psicológicos. Estilo visual y estructura simbólica La estampa presenta las figuras características de Peterson, representadas en siluetas planas con curvas suaves pero a la vez agresivas. En Orientaciones de la noche I, una figura negra y una blanca se encuentran enfrascadas en una pose visualmente intensa y ambigua, enfatizando la dinámica de poder y la tensión emocional. El fondo dorado contrasta marcadamente con los cuerpos monocromáticos, intensificando la teatralidad y la carga simbólica de la escena. La composición captura una sensación de movimiento fluido y lucha, manteniendo al mismo tiempo una estructura rígida, casi clásica. El uso que hace Peterson del minimalismo, la simetría y la abstracción austera invita a los espectadores a cuestionar lo que ven y cómo interpretan el conflicto y la vulnerabilidad. Medios y producción Creada mediante la técnica tradicional de serigrafía, esta impresión refleja el meticuloso control de Peterson sobre la producción. El fondo dorado, superpuesto a tintas negras mate y blancas brillantes, está impreso en papel Coventry Rag, conocido por su calidad de archivo y sus bordes suaves e irregulares. Esta elección de materiales no solo realza el impacto visual, sino que también refuerza la conexión histórica entre las bellas artes y la cultura urbana, donde la serigrafía ha servido durante mucho tiempo como medio para la difusión de carteles políticos, fanzines y mensajes en forma de grafiti. El carácter de edición limitada de la pieza eleva su estatus dentro del mundo del arte pop urbano y el grafiti, transformando una estética gráfica en un objeto de colección. El papel de Cleon Peterson en el arte pop callejero y el grafiti Cleon Peterson, nacido en Estados Unidos, ha forjado una voz visual distintiva y provocadora en el arte contemporáneo. Su obra bebe tanto de la composición clásica como de la crudeza e inmediatez urbana. Si bien no es un grafitero tradicional, su práctica se arraiga en el espíritu del arte callejero, empleando la audacia visual y la crítica social para cuestionar el poder, la justicia y el control social. Sus figuras suelen aparecer en escenarios distópicos donde la autoridad y la resistencia chocan violentamente. «Orientations of the Night I» encarna esta dualidad, representando una lucha que se siente a la vez psicológica, mitológica e institucional. La pieza refleja el interés constante de Peterson por explorar los sistemas de dominación y la delgada línea entre la protección y la opresión en la vida moderna. Mediante su técnica precisa y su narrativa simbólica, Peterson continúa contribuyendo con fuerza al discurso en evolución del arte pop callejero y el grafiti.

    $450.00

  • American Daydream Foil Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Serigrafía American Daydream Foil de Denial-Daniel Bombardier

    American Daydream - Edición limitada en papel holográfico Lava Foil de 9 colores, serigrafía hecha a mano sobre papel artístico de 10 puntos, por el artista Denial. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, impresa en serigrafía de 9 colores sobre papel artístico holográfico Lava Foil de 10 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 9 de marzo de 2021. El "sueño americano" de Denial y su reflejo en el arte pop callejero moderno y el grafiti «American Daydream - Foil», del artista Denial, es una potente representación del arte pop urbano contemporáneo y el grafiti, que fusiona la estética comercial con un toque subversivo. Lanzada el 9 de marzo de 2021, esta edición limitada es una pieza significativa que reflexiona sobre la naturaleza de la cultura estadounidense y la mercantilización del sueño americano. Limitada a tan solo 30 ejemplares, esta serigrafía de 9 colores, impresa a mano sobre papel holográfico de 10 puntos con efecto lava, es un testimonio de la exclusividad y precisión del trabajo de Denial. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, «American Daydream - Foil» es un espectáculo visual que deslumbra con su fondo reflectante, creando un juego dinámico de luces y colores que desafía la percepción del espectador. El uso del papel holográfico con efecto lava resulta especialmente impactante como metáfora de las múltiples y, a menudo, contradictorias capas de la psique estadounidense. La obra de Denial captura la esencia del arte pop mediante el uso de un estilo de cómic familiar yuxtapuesto con una paleta psicodélica que parece cambiar y brillar con el movimiento del espectador. La obra presenta una figura femenina llorando, un motivo recurrente en el arte pop, que evoca la desconexión emocional entre la realidad y la búsqueda de la felicidad dentro del marco del sueño americano. El estilo característico de Denial incorpora elementos gráficos audaces y un agudo sentido de la ironía. Al utilizar la serigrafía, una técnica popularizada en el arte pop por artistas como Andy Warhol, Denial conecta con las raíces del movimiento a la vez que expande sus límites mediante materiales y temas modernos. Comentario contemporáneo a través del arte de edición limitada «American Daydream - Foil» de Denial es más que una obra visualmente impactante; es un comentario sobre la superficialidad de la vida estadounidense y las complejidades subyacentes que oculta. Cada una de las 30 impresiones está firmada y numerada por el artista, lo que añade un nivel de autenticidad y valor coleccionable muy apreciado en las comunidades del arte pop urbano y el grafiti. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Denial aprecian las cualidades estéticas de sus impresiones y los mensajes que invitan a la reflexión. La edición limitada de «American Daydream - Foil» simboliza la transición del arte pop urbano, desde los murales callejeros efímeros hasta las codiciadas obras de arte. La decisión de Denial de lanzar una edición tan reducida subraya el deseo de mantener la exclusividad e integridad de la obra. Este principio suele ser fundamental en el arte pop urbano y el grafiti. En manos de los coleccionistas, estas impresiones no son meros objetos decorativos, sino que se convierten en artefactos culturales que encapsulan un momento en el tiempo y un sentimiento o crítica particular. En esencia, la obra de Denial ejemplifica la evolución del arte pop callejero y el grafiti hacia una forma que refleja y critica la cultura de la que surge. «American Daydream - Foil» funciona como un espejo de la sociedad, reflejando las complejidades de la experiencia estadounidense a través del prisma del arte pop. Es una audaz declaración sobre la naturaleza de los sueños y la realidad, el consumismo y el lugar del individuo en el entramado social. Su carácter de edición limitada garantiza que siga siendo una pieza singular y codiciada dentro del dinámico mundo del arte contemporáneo.

    $676.00

  • The Greed Depression Large Format Silkscreen Print by NoName x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $4,011.00

  • Safe Passage HPM Giclee Print by Craww

    Craww Safe Passage- HPM HPM Hand-Embellished

    Compre Safe Passage: impresiones giclée de edición limitada HPM adornadas a mano en papel de bellas artes del artista urbano Craww. 2014 Firmado y numerado 11x17 HPM Edición de 10 Impresión limitada única adornada

    $326.00

  • Sirens- Red Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sirenas - Serigrafía roja de Cleon Peterson

    Sirenas - Serigrafía roja de edición limitada, impresa a mano en dos colores sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Firmada en 2021. 66 x 81 cm. Serigrafía artesanal. Impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada lámina está firmada y numerada. Edición limitada de 125 ejemplares. La conexión de Peterson con el arte urbano es otro aspecto de su obra que merece ser mencionado. Si bien ha creado numerosos murales por todo el mundo, el propio artista se considera un artista urbano: «No me considero un artista urbano ni alguien que trabaje en ese estilo, pero me encanta la idea de hacer pinturas de gran formato que interpelen al público».

    $759.00

  • Never Look Back 3 Giclee Print by Andrew Bell

    Andrew Bell Nunca mires atrás 3 Giclee Print por Andrew Bell

    Nunca mires atrás 3. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Andrew Bell.

    $61.00

  • Where Is My Mind? Blotter Paper Archival Print by Richey Beckett

    Richey Beckett ¿Dónde está mi cabeza? Impresión de archivo de papel secante de Richey Beckett

    ¿Dónde está mi mente? Papel secante. Edición limitada. Impresión artística de pigmento de archivo sobre papel secante perforado de Richey Beckett. Arte pop y LSD. 2021 Firmado y numerado con certificado de autenticidad. Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. ¿Dónde está mi mente?, de Richey Beckett: Arte con papel secante y el hilo psicodélico en el arte pop callejero y el grafiti. ¿Dónde está mi mente? es una impresión de pigmento de archivo de 19 x 19 cm sobre papel secante perforado, publicada el 19 de abril de 2021 por el ilustrador galés Richey Beckett. Esta obra de edición limitada está firmada, numerada y acompañada de un certificado de autenticidad. Perforada a mano por Zane Kesey, hijo de Ken Kesey y custodio de un legado cultural entrelazado con la exploración psicodélica, esta edición rinde homenaje a una rica historia visual y contracultural. A través del meticuloso trabajo de tinta y la imaginería simbólica de Beckett, la pieza se erige como una contribución vital a la evolución del arte pop urbano y el grafiti. La composición se centra en el rostro sereno de una mujer, rodeada de cabello suelto y detalles florales ornamentales, plasmados con un delicado equilibrio de colores alucinógenos y líneas finas. La mezcla de púrpuras, rojos, verdes y dorados evoca el campo visual alterado de la experiencia psicodélica. La elección de imprimir en papel secante se vincula directamente con la tradición cultural del arte de la distribución de LSD, conectando esta obra no solo con la escena artística underground de los años sesenta, sino también con una rebelión más amplia contra las normas estéticas y políticas. La precisión característica de Beckett y su reverencia por los motivos antiguos confieren a esta pieza una cualidad sagrada, a la vez que celebran el caos, los estados oníricos y la apertura emocional. Narrativa visual arraigada en la cultura impresa psicodélica ¿Dónde está mi mente? refleja la habilidad de Beckett para fusionar la elegancia visual con la resonancia simbólica. Los ojos cerrados y la expresión serena de la figura central sugieren un viaje interior, una desconexión de lo físico y una inmersión en un espacio psicológico o metafísico. Este momento de silenciosa disolución refleja la experiencia asociada a las sustancias psicodélicas y su capacidad para distorsionar o amplificar la percepción humana. Al imprimir la obra en papel secante, Beckett reactiva un formato que durante mucho tiempo ha servido tanto como sistema de administración funcional de LSD como forma de arte destinada a transportar al espectador. De este modo, contribuye a la preservación y reinterpretación de un lenguaje visual a menudo excluido de la historia del arte tradicional, pero fundamental para la estética del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra trasciende lo visual. Su soporte invita a los espectadores a recordar o imaginar el acto táctil y espiritual de la transformación. Así como el grafiti transforma la arquitectura abandonada en tablones de anuncios para la disidencia cultural, el papel secante transforma una sustancia temporal en un artefacto permanente. La obra de Beckett, si bien refinada e intrincada, transmite ese mismo espíritu de transformación y confrontación. Densidad simbólica y formato como rebelión El simbolismo en ¿Dónde está mi mente? es complejo. La figura relajada parece casi ingrávida, flotando en un tapiz de formas orgánicas y destellos dorados. Estos adornos sugieren simbolismo botánico, posiblemente haciendo referencia a los orígenes naturales de los psicodélicos y su uso ceremonial en culturas antiguas. La decisión de crear una composición tan detallada y meditativa sobre papel secante es a la vez un acto reverente y subversivo. Eleva un objeto desechable y prohibido al ámbito del arte sin desvirtuar sus raíces. Como gran parte del arte pop urbano y el grafiti, la obra abraza la dualidad: entre control y liberación, estructura y caos, tradición y rebeldía. ¿Dónde está mi mente? utiliza tinta, color y el medio para transformar la contemplación en una experiencia. La obra no es pasiva. Exige que los espectadores se detengan, examinen los detalles y reflexionen. En un mundo de imágenes producidas en masa y distracciones digitales, Beckett ofrece algo táctil e intencional. Es este enfoque el que resuena tan profundamente entre coleccionistas, aficionados al arte psicodélico y defensores de formas de arte que existen fuera del marco académico. La influencia de Richey Beckett en el arte pop callejero psicodélico contemporáneo Richey Beckett, afincado en el sur de Gales, sigue marcando la pauta visual del arte contracultural al fusionar la técnica clásica de la pluma y la tinta con formatos y temáticas que desafían las normas artísticas convencionales. Su obra en ediciones de papel secante —en especial esta edición de 2021— es un claro ejemplo de cómo el Street Pop Art y el Graffiti han madurado sin perder su carácter radical. Estas piezas de edición limitada funcionan en múltiples niveles: como objetos de colección de alta gama, como herramientas de preservación cultural y como narrativas visuales meditativas. La colaboración con Zane Kesey profundiza el significado cultural de la obra, arraigándola en un legado que abarca décadas de resistencia visual y expansión de la conciencia. «Where Is My Mind?» recuerda a los espectadores que los límites del arte no los dictan el lienzo ni las paredes de una galería, sino la intención, el formato y la resonancia emocional. Las piezas de papel secante de Beckett se erigen como testimonios vivos de una rebelión artística ancestral, modernizada a través de la técnica, el color y la conciencia.

    $352.00

  • Aura Canis Lupus Giclee Print by Mandy Tsung

    Mandy Tsung Fiesta táctil

    Compra Tactile Feast Artwork Giclee Impresión de edición limitada en papel de bellas artes por la artista de graffiti de cultura pop Mandy Tsung.

    $209.00

  • Efflorescence Archival Print by Meagan Magpie Rodgers

    Meagan Magpie Rodgers Impresión de archivo de eflorescencia de Meagan Magpie Rodgers

    Impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo Efflorescence sobre papel de bellas artes de la artista pop moderna Meagan Magpie Rodgers. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño: 22 x 18 pulgadas.

    $256.00

  • Ughhhmerica Sculpture Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impresión de escultura Ughhhmerica de Denial- Daniel Bombardier

    Ughhhmerica- Welcome Wall Impresión de pigmento de archivo sobre metal con base acrílica grabada. Obra de arte escultórica del artista callejero de graffiti, leyenda del pop moderno, Denial. 2020 Edición limitada HPM firmada y numerada de 10 ejemplares. Tamaño de la obra: 4x8 pulgadas. DENIAL es una artista canadiense cuya obra critica el consumismo y la condición humana. Aunque reside en Windsor, Ontario, DENIAL pasa gran parte del año viajando y exponiendo por Canadá y Estados Unidos, habiendo realizado exposiciones individuales en Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Toronto y Vancouver. En el mundo de Denial, la memoria es fundamental, pues constituye la base de su obra, ya que invita al público a conectar con ella de forma nostálgica. Por ello, su arte resulta tan familiar como perturbador, al revelar los aspectos más inquietantes de la sociedad, aquellos que negamos. A pesar de su controvertida historia, el grafiti se percibe cada vez menos como una forma de vandalismo.

    $385.00

  • The End Pt2- Mini HPM Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Pt2- Mini HPM Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier

    El Fin Pt2- Mini, Parte de la serie Mini Múltiple de Hechos Verdaderos, Múltiple Original Pintado a Mano (HPM) sobre Panel Enmarcado en Madera, listo para colgar por Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Edición limitada HPM firmada y numerada de 20 ejemplares. Tamaño de la obra: 11x11. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.

    $954.00

  • Solitary Child 1 Archival Print by Hikari Shimoda

    Hikari Shimoda Impresión de archivo de niño solitario 1 por Hikari Shimoda

    Solitary Child 1. Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Hikari Shimoda, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. «Niño Solitario» es una serie de obras centradas en mi tema original: la inevitabilidad del Apocalipsis. En esta serie, presento un nuevo salvador para la humanidad: una niña mágica (Niño Solitario n.º 1) y un niño héroe (Niño Solitario n.º 3). En el mundo de mis pinturas, la humanidad ha perecido, como se aprecia en el fondo de collage, donde se manifiesta un caos generalizado. En estas imágenes, mis salvadores se encuentran con la raza humana agonizante. Tras la muerte del hombre, el mundo ha encontrado cierto alivio a la agitación que él provocó. Mientras tanto, la humanidad sueña egoístamente con una nueva felicidad en el más allá. En la mitología de mi obra, a medida que la humanidad es destruida, solo una figura permanece: el Mesías, representado como un niño. La niña mágica fue la primera en quedar sola tras la destrucción de la humanidad, abandonada a su suerte con la desesperación y el daño que dejó tras de sí. Sus ojos brillan con intensidad, pero su mirada está vacía. En contraste, los ojos de mi héroe permanecen cerrados. Con suavidad. Para él, todo en el mundo es muy caótico y abrumador. Siente toda la felicidad, la desesperación, la esperanza, la tristeza, todo… en tal estado que incluso el salvador del mundo debe cerrar los ojos ante ello. - Hikari Shimoda Niño solitario 1 Impresión de pigmento de archivo de Hikari Shimoda Solitary Child 1 es una obra inquietante y luminosa de la artista japonesa Hikari Shimoda, realizada en 2016 como una impresión de pigmento de archivo de edición limitada sobre papel de bellas artes de 310 g/m². Con unas dimensiones de 30,5 x 30,5 cm y perteneciente a una edición firmada y numerada de tan solo 50 ejemplares, esta impresión es una muestra excepcional del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. El lenguaje visual de Hikari Shimoda está profundamente influenciado por el anime, el manga y las tradiciones de la cultura pop japonesa, pero trasciende estos marcos al incorporar un profundo comentario sobre la angustia psicológica, la desesperación existencial y la identidad fragmentada de la inocencia postapocalíptica. Un Mesías Infantil en un Mundo Distópico Posterior Solitary Child 1 presenta a un personaje central de una intensidad casi abrumadora: una niña con un traje de chica mágica adornado con corazones y un atuendo de estilo marinero. Su cabello rosa y rojo se extiende con una energía visual desbordante, cubierto de estrellas y motivos cósmicos. La composición circular sugiere una ventana a otra dimensión, una que ya ha asimilado el colapso de la humanidad. Sus grandes ojos brillantes, con efectos cromáticos que simulan el 3D, miran fijamente al frente, sin mostrar juicio ni tristeza. Este vacío es intencional, un hilo conductor en la obra de Shimoda que busca evocar tanto el distanciamiento como una resiliencia forzada. En el fondo —un collage arremolinado de desechos, símbolos y fragmentos abstractos— se filtra el caos de una civilización olvidada. Shimoda sitúa a su personaje como testigo y superviviente. La niña no llora por el mundo, sino que existe más allá de él, como su último vestigio o quizás como su redentora reacia. Sus ojos, centelleantes como galaxias y estrellas, están llenos de asombro y terror. Su pequeña figura contrasta con la densidad de información visual que la rodea, recordando al espectador que ya no es una niña en el sentido tradicional, sino un tótem de esperanza, destrucción, memoria y trascendencia. La narrativa del apocalipsis y el realismo mágico Esta lámina forma parte de la serie «Niño Solitario» de Shimoda, que reflexiona sobre la inevitable decadencia de la humanidad y el surgimiento de niños simbólicos como figuras mesiánicas. Su uso de arquetipos de chicas mágicas y héroes infantiles fusiona la estética kawaii contemporánea con temas existenciales desgarradores. El resultado es una paradoja visual: atractiva e inocente en apariencia, pero profundamente reflexiva sobre el fracaso social, el vacío emocional y la búsqueda de sentido tras la ruina cultural. «Niño Solitario 1» es más que una obra de arte pop; es una reflexión filosófica envuelta en texturas vibrantes y alucinógenas. Una voz singular en el lenguaje visual del pop apocalíptico La obra «Solitary Child 1» de Hikari Shimoda se sitúa en la intersección de la fantasía del anime, la estética pop y el realismo emocional posmoderno. Impresa con extraordinaria precisión en papel de archivo, la pieza equilibra delicadas texturas de pincel con una precisión cromática digital de alto impacto. Cada obra de la edición está firmada a mano y numerada individualmente, preservando su lugar en el selecto panteón del arte urbano pop y el graffiti coleccionables. A medida que Shimoda continúa ganando reconocimiento internacional, obras como «Solitary Child 1» sirven como portales a su rica mitología imaginativa, donde la desolación apocalíptica y la inocencia mágica colisionan para cuestionar qué significa salvar un mundo que no puede salvarse a sí mismo.

    $298.00

  • Good Morning Sunshine Be@rbrick AP Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik Good Morning Sunshine Be@rbrick AP Serigrafía de Frank Kozik

    Buenos días, sol> Be@rbrick Serigrafía de edición limitada de 7 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Frank Kozik. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Prueba de artista (AP) en buen estado. Artista: Frank Kozik. Fecha de creación: 2004. Edición: AP de 35 ejemplares; firmada y numerada. Medidas: 59 x 83 cm (23 1/4" x 32 1/2"). Firmada y numerada a lápiz por el artista. Esta serigrafía de 7 colores está impresa en papel blanco.

    $344.00

  • Girl's Dream PP Silkscreen Print by Bezt- Etam Cru

    Bezt- Etam Cru Serigrafía Girl's Dream PP de Bezt- Etam Cru

    Girl's Dream PP Printers Proof Silkscreen Print by Bezt- Etam Cru Artist Proof Hand-Pulled 7-Color Screen Print on Deckled Coventry Rag Fine Art Paper Limited Edition Pop Street Artwork & Graffiti. Prueba de imprenta PP 2015. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Obra con bordes irregulares hechos a mano. Tamaño: 21,25 x 29,5 pulgadas. Presenta arrugas en los márgenes superior, izquierdo y derecho; la imagen solo está afectada en el extremo superior. Tal como se recibió del artista/impresor. Las fotos de los daños se tomaron con la funda protectora. Girl's Dream PP: Una serigrafía visionaria de Bezt de Etam Cru Girl's Dream PP, una serigrafía de prueba de imprenta de Bezt (Etam Cru), se presenta como una impactante ilustración de la intersección entre el arte pop urbano, el grafiti y la meticulosa técnica de la serigrafía. Lanzada en 2015, esta obra de edición limitada destaca por su proceso manual de siete colores sobre papel artístico Coventry Rag de grano irregular, que ofrece una textura tangible y visualmente atractiva. La obra, de 54 x 75 cm, presenta una escena onírica y evocadora, emblemática del enfoque narrativo de Bezt en el arte. Firma y simbolismo en la obra de Best Firmar y marcar una Prueba de Imprenta, como se observa en Girl's Dream PP, denota un alto nivel de maestría y la participación directa del artista en el proceso de impresión. Al ser una PP, esta impresión representa una de las formas más raras de serigrafía, generalmente reservada para el archivo del impresor. La firma de Bezt autentica la obra y vincula personalmente al artista con el coleccionista, elevando el valor de la impresión dentro de la comunidad del Arte Pop Urbano y el arte del grafiti. Artesanía en serigrafía La técnica de serigrafía empleada en Girl's Dream PP es una muestra de la dedicación de Bezt a la artesanía. El proceso de siete colores requiere una superposición precisa de capas y un profundo conocimiento de la interacción cromática para lograr la profundidad y luminosidad de la imagen final. La elección del papel Coventry Rag, conocido por su durabilidad y rica textura, subraya aún más la calidad de la obra y el compromiso del artista con la preservación de la integridad de la narrativa visual mediante materiales de primera calidad. Imágenes e interpretación en el sueño de una niña La obra «Girl's Dream PP» de Bezt está repleta de simbolismo, presentando una figura central envuelta en escenas que evocan una narrativa compleja. La cualidad etérea de la imagen invita a la interpretación, permitiendo a los espectadores adentrarse en una historia que oscila entre lo consciente y lo subconsciente. Esta pieza ilustra la habilidad de Bezt para capturar estados emocionales complejos y traducirlos a un lenguaje visual que resuena dentro de los géneros del arte pop urbano y el grafiti. Edición limitada y coleccionable La edición limitada de Girl's Dream PP la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas, aficionados al arte urbano pop y al grafiti. Los bordes irregulares de la impresión le confieren un carácter único y exclusivo, garantizando que no haya dos impresiones exactamente iguales. A medida que el arte urbano sigue floreciendo en el mercado del arte, las ediciones limitadas como esta adquieren mayor relevancia, tanto como obras de arte como piezas de inversión con potencial de revalorización con el tiempo. La influencia de Bezt en el arte contemporáneo La influencia de Bezt en el arte contemporáneo se ve amplificada por obras como Girl's Dream PP, que difuminan los límites entre el grabado tradicional y la estética del arte urbano moderno. Sus contribuciones al género han ayudado a redefinir la percepción pública del arte pop urbano y el grafiti, consolidándolo como una forma de arte vital y sofisticada. El continuo interés por los grabados de Bezt, ediciones mínimas como esta prueba de imprenta, subraya el atractivo y la relevancia perdurables de su visión artística.

    $500.00

  • Platinum Plus Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Serigrafía Platinum Plus de Denial- Daniel Bombardier

    Edición limitada Platinum Plus. Serigrafía de 9 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Denial Graffiti Street Artist. Arte pop moderno. Edición limitada firmada de 80 ejemplares (2020). Tamaño de la obra: 24 x 18 pulgadas. Platinum Plus por negación: Íconos financieros y crisis de identidad en el arte pop callejero y el grafiti Platinum Plus es una serigrafía artesanal de 2020 del artista canadiense de graffiti y pop, Denial, creada en una edición limitada y firmada de 80 ejemplares. Con unas dimensiones de 61 x 46 cm, esta obra de nueve colores está impresa en papel de bellas artes y yuxtapone audazmente la identidad visual de la banca de consumo con la expresión emocional y la crítica simbólica. Sobre el fondo de una tarjeta Visa Platinum Plus de Bank of America, la pieza presenta a una mujer rubia envuelta en la bandera estadounidense, con el rostro seductoramente inclinado y los ojos cerrados. Los números y logotipos de la tarjeta de crédito permanecen visibles, al igual que el nombre Mary E. Jane, vinculando el comentario visual con temas como el consumo, el patriotismo y la proyección social. La obra se erige como un ejemplo impactante del arte pop urbano y el graffiti, donde la imaginería corporativa cotidiana se recontextualiza para exponer las intersecciones surrealistas entre el dinero, el poder, la identidad y el deseo. El consumismo como diseño de personajes La obra «Negación» transforma el diseño estéril de una tarjeta de crédito en un campo de batalla visual de emoción, identidad nacional y crítica. El fondo es una réplica exacta de una tarjeta de crédito platino, con la marca del emisor y los datos tipográficos, lo que sitúa la pieza en la iconografía del capitalismo estadounidense. En primer plano, sin embargo, se encuentra una mujer pintada al estilo del cómic pop, con el rostro cubierto por la bandera estadounidense. El uso de las estrellas y las barras sobre su piel sirve como metáfora de la imagen de marca nacional y la mercantilización de la identidad, donde las personas se convierten en meros escaparates publicitarios. Su pintalabios es rosa fucsia, sus uñas rojo eléctrico y su cabello amarillo neón: tonalidades estridentes que aluden a los cánones de belleza artificiales y a una feminidad performativa. La pose sensual de la figura, junto con la fría estructura de la documentación financiera, encarna las profundas paradojas del arte pop urbano y el grafiti. Técnica de grabado y ejecución de bellas artes Esta serigrafía se produjo utilizando nueve separaciones de color individuales, lo que permitió a Denial superponer tintas intensas y sólidas con precisión y claridad. La saturación del color se mantiene rica y uniforme, rindiendo homenaje a la estética de la impresión comercial vintage y los gráficos de estilo cómic. El uso de papel de bellas artes añade peso y textura, situando la obra en un contexto de galería sin perder la urgencia visual del mensaje callejero. Los bordes de cada plano de color son nítidos y deliberados, enfatizando la naturaleza construida de la pieza tanto visual como conceptualmente. Como parte de la serie de críticas financieras y de identidad que Denial lleva a cabo, Platinum Plus funciona como un objeto físico de alta calidad y una poderosa intervención cultural. La voz sociopolítica de la negación a través de la subversión de la marca Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, se ha convertido en una voz fundamental del grafiti norteamericano y la crítica pop contemporánea. Surgido del mundo subversivo del sticker bombing y la intervención en vallas publicitarias, Denial trabaja ahora con diversos medios, manteniendo su compromiso de cuestionar la autoridad, los medios de comunicación y el control económico. En Platinum Plus, el artista recurre al lenguaje de la estética corporativa para cuestionar los mitos de la movilidad social ascendente, el excepcionalismo estadounidense y la aspiración financiera. La obra es a la vez seductora y provocadora, e invita al espectador a examinar la convergencia entre las instituciones financieras, la publicidad y la fantasía personal. Dentro del lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, Platinum Plus es tanto una sátira visual como un grito de protesta emocional, que traza el precio de la pertenencia y el coste de la visibilidad en un mundo construido sobre el crédito y el control.

    $450.00

  • Mutant Mural Giclee Print by Buff Monster

    Buff Monster Impresión giclée mural mutante de Buff Monster

    Impresión fotográfica giclée de edición limitada de la obra de arte "Mutant Mural" en papel fotográfico del artista de graffiti de la cultura pop Buff Monster. Edición firmada de 2021 de 90 ejemplares. Impresa en papel fotográfico de excelente calidad, 16 x 16 pulgadas (con un borde de 1 pulgada; tamaño final 18 x 18 pulgadas), firmada y numerada. "La semana pasada, en un día inusualmente cálido, pinté un mural del NFT del Mono Mutante que compré recientemente. La respuesta en redes sociales ha sido una locura; mucho más de lo que esperaba. ¡Sigamos con este experimento de llevar un archivo digital al mundo físico con la primera impresión que he publicado de un mural! Tomé una foto súper detallada con mi cámara digital de formato medio, la retoqué y preparé una imagen muy buena del mural." -Buff Monster

    $793.00

  • Time Off Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly What Party Figure- Orange Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly

    Compre la figura de What Party: escultura de juguete de vinilo de edición limitada naranja Obra de arte coleccionable del legendario artista moderno Kaws. 2020 Agotado COVID Open Edition Tamaño 5.1x11.3x3.7 Pie impreso nuevo en caja Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020.

    $1,015.00

  • Nemeta II Giclee Print by Rodrigo Rod Luff

    Rod Luff Impresión Giclee Nemeta II de Rodrigo Rod Luff

    Nemeta II Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Rodrigo Rod Luff. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de la obra de arte Giclée de 2016. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. «Nemeta II» de Rodrigo Luff es una impresión giclée sobre papel de bellas artes, símbolo de su habilidad para fusionar los elementos fantásticos de la cultura pop con la precisión estética del arte. Firmada y numerada en una edición limitada de 30 ejemplares, esta obra de 2016, de 61 x 41 cm, encapsula el estilo característico de Luff. Su carácter de edición limitada aumenta su valor entre coleccionistas y admiradores de la obra de Luff, que a menudo explora la interacción onírica entre el ser humano y la naturaleza. «Nemeta II» es un testimonio de la visión artística de Luff, que combina la accesibilidad y la expresividad del arte pop urbano con las refinadas técnicas de la impresión tradicional.

    $217.00

  • Wake From Your Sleep Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Serigrafía "Despierta de tu sueño" de Cleon Peterson

    Serigrafía "Wake From Your Sleep" de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2023 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 100 Tamaño de la obra 24x24 Impresión serigráfica. La impactante visión de "Despierta de tu sueño" de Cleon Peterson «Despierta de tu letargo» es una impactante serigrafía de Cleon Peterson. Captura la intensidad y la fuerza bruta inherentes tanto al tema como a la técnica. La edición limitada de 2023, firmada y numerada, consta de 100 copias de 61 x 61 cm cada una, impresas en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, conocido por su capacidad para reproducir colores vibrantes e imágenes nítidas. Contraste y confrontación en el papel de bellas artes La elección del soporte por parte de Peterson es deliberada, ya que el papel de bellas artes Coventry Rag ofrece un lienzo austero y resistente para los marcados contrastes y el tema controvertido de «Wake From Your Sleep». Los bordes irregulares del papel aluden a la naturaleza táctil del arte urbano, donde la aspereza y la imperfección forman parte de la estética y el mensaje. La robustez del papel complementa la permanencia de la impresión, garantizando que el impacto visual de la obra se mantenga intacto con el paso del tiempo. Un mensaje contundente a través del arte de la serigrafía La obra de Peterson suele abordar temas como el caos, las luchas de poder y las estructuras sociales, y «Wake From Your Sleep» no es la excepción. El impactante uso del rojo y el negro subraya la tensión y el dinamismo que definen la pieza. Se trata de una narrativa visual directa y contundente, que sumerge al espectador en un mundo de conflicto y lo insta a confrontar verdades incómodas sobre el poder y sus abusos. Esta obra ejemplifica la intersección entre el arte pop urbano y el grafiti, donde la profundidad de los fundamentos conceptuales se equipara al impacto visual. «Wake From Your Sleep» no es solo una declaración de intenciones; es un punto de partida para la conversación, un catalizador para la reflexión y la reacción. «Wake From Your Sleep» de Cleon Peterson es una obra monumental del arte urbano moderno. Captura la esencia del poder del movimiento para comunicar más allá de las palabras, empleando la estética del arte urbano para profundizar en las complejidades de la condición humana. En este grabado, la obra de Peterson se hace eco de las voces de las calles, llamando a los espectadores no solo a presenciar, sino a involucrarse en el drama social que se desarrolla.

    $951.00

  • River of Blood Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Río de Sangre, serigrafía dorada de Cleon Peterson

    Río de Sangre, Serigrafía Dorada de Cleon Peterson. Impresión manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Coventry Rag con bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 18x24. Serigrafía de 3 mujeres desnudas estilizadas, deprimidas, tristes o confundidas en un río. Adentrándose en las dimensiones modernas del arte, "Río de Oro Sangriento" de Cleon Peterson captura la emoción en estado puro con elocuencia y profundidad. Esta serigrafía bicolor, meticulosamente realizada a mano sobre la rica textura del papel artístico Coventry Rag, refleja la confluencia de experiencias humanas viscerales y la expresión artística abstracta. A través de la inquietante representación de tres mujeres desnudas y estilizadas, aparentemente sumidas en sentimientos de desesperación, tristeza o confusión, Peterson logra transmitir una narrativa que resuena con el caos y la introspección inherentes a la experiencia humana. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, la impactante paleta monocromática de la obra se ve realzada por intrincados detalles, que le confieren una profundidad evocadora. La postura y la expresión de cada figura invitan al espectador a la introspección, la contemplación y el establecimiento de una conexión personal, trascendiendo así los límites de la mera observación. Mientras yacen en medio del misterioso río, su presencia se convierte en un poderoso símbolo de vulnerabilidad, turbulencia interior y la omnipresencia de las emociones en nuestras vidas. La obra de Peterson, una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, firmada y numerada, encarna la esencia del arte pop, urbano y del grafiti. Ejemplifica la habilidad del artista para dominar las formas artísticas convencionales e infundirles múltiples capas de significado, invitando a la apreciación y a la profunda contemplación. «Río de Oro Sangriento» es un testimonio de la destreza de Peterson, su comprensión de los matices humanos y su inquebrantable compromiso con la exploración de los límites de la narrativa visual.

    $791.00

  • Europe Archival Print by Bezt- Etam Cru

    Bezt- Etam Cru ARCHIVOPP

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $210.00

  • The Return Black & Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Serigrafía en negro y dorado «El regreso», de Cleon Peterson

    La serigrafía en negro y dorado "The Return" de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. Edición limitada de Cleon Peterson, firmada y numerada en 2025 (número por determinar). Serigrafía de 20x20 cm que representa a un guerrero a caballo con una espada ensangrentada. Lanzada durante los incendios de California en enero de 2025. El Regreso - Serigrafía en negro y dorado: Una narrativa impactante de Cleon Peterson La obra «El Regreso» de Cleon Peterson es un impactante ejemplo de arte pop urbano y grafiti, que fusiona el diseño minimalista con una narrativa profunda. Esta serigrafía de edición limitada, lanzada en enero de 2025, está impresa en papel artístico Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, ofreciendo profundidad tanto visual como táctil. Con unas dimensiones de 50,8 x 50,8 cm, presenta el estilo característico de Peterson, marcado por contrastes audaces y figuras gráficas. La obra, que representa a un guerrero a caballo empuñando una espada ensangrentada, aborda temas como el conflicto, el dominio y la supervivencia. Lanzada durante los incendios de California de 2025, la pieza evoca una atmósfera de destrucción y resiliencia, estableciendo paralelismos entre las batallas personales y las grandes luchas sociales. La voz artística distintiva de Cleon Peterson Cleon Peterson es conocido por su estilo gráfico y austero que combina elementos del arte pop con la intensidad de la estética inspirada en el grafiti. Su obra suele explorar temas como las dinámicas de poder, el caos y las facetas más oscuras de la naturaleza humana. «El Regreso» continúa esta tradición, con la figura central de un guerrero a caballo que simboliza la conquista y la supervivencia. El uso del negro y el dorado añade un tono regio a la vez que ominoso, intensificando la tensión de la escena. La habilidad de Peterson para destilar narrativas complejas en formas simplificadas crea un impacto visual inmediato, a la vez que invita a una reflexión más profunda sobre los temas presentados. Diseño y simbolismo en El Regreso La obra «El Regreso» presenta una composición dramática donde la figura central del guerrero domina el espacio visual. El caballo, representado con el minimalismo característico de Peterson, evoca movimiento y fuerza, mientras que la espada ensangrentada sirve como un crudo recordatorio de la violencia y sus consecuencias. El fondo negro amplifica el tono dorado de la figura, enfatizando su prominencia y aislándola en un espacio que evoca el vacío. Esta dualidad de luz y oscuridad simboliza no solo el conflicto, sino también la resiliencia y la supervivencia. La estética despojada refleja la crudeza de la lucha, convirtiendo la obra en una pieza visualmente impactante y temáticamente intensa. Artesanía y contexto de edición limitada Impreso en papel artístico Coventry Rag de primera calidad, «The Return» presenta bordes irregulares que le confieren un carácter artesanal, complementando la intensidad gráfica de la obra. Firmado y numerado por Cleon Peterson, su carácter de edición limitada garantiza su exclusividad y valor para coleccionistas. Su lanzamiento, coincidiendo con los incendios de California, añade una relevancia adicional, vinculando los temas de destrucción y supervivencia con los acontecimientos contemporáneos. «The Return» ejemplifica la intersección entre el arte pop urbano y el grafiti, capturando tanto la energía cruda del arte callejero como las narrativas perdurables del conflicto humano y la resiliencia. Esta obra es un testimonio de la maestría de Peterson al fusionar el diseño minimalista con una narrativa poderosa.

    $400.00

Depression & Depressed Graffiti Street Pop Artwork

Reflejando la agitación emocional: La depresión en el arte pop callejero y el grafiti

La depresión, tema recurrente en la exploración artística, encuentra una expresión conmovedora y poderosa en el arte urbano y el grafiti. En este ámbito, los artistas han utilizado el espacio público para plasmar las dificultades, las emociones y las experiencias asociadas a la depresión, creando obras que conectan profundamente con el público. Esta forma de expresión artística no solo sirve como catarsis para los artistas, sino también como medio para sensibilizar sobre los problemas de salud mental, derribando estigmas y fomentando el diálogo sobre una condición a menudo incomprendida.

La depresión en el arte callejero: una herramienta para la concienciación y la empatía

El arte callejero y el grafiti siempre han sido medios para la crítica social y la expresión personal. Los artistas que lidian con la depresión a menudo utilizan estas plataformas para comunicar su angustia interna y conectar con otras personas que puedan estar pasando por experiencias similares. A través de su arte, representan las diversas facetas de la depresión, desde sentimientos de aislamiento y desesperación hasta la búsqueda de esperanza y comprensión. El uso de espacios públicos para estas obras visibiliza el tema, desafiando la tendencia social a ignorar o estigmatizar los problemas de salud mental. Además, estas obras suelen convertirse en lugares de encuentro comunitario, donde los espectadores pueden reflexionar sobre sus propias experiencias con la depresión o comprender mejor las dificultades que enfrentan otros.

Representación visual de la depresión en el arte del grafiti

La representación visual de la depresión en el arte del grafiti suele implicar un uso crudo e impactante de imágenes y color. Algunos artistas emplean esquemas monocromáticos o paletas apagadas para transmitir sentimientos de tristeza y vacío, mientras que otros utilizan colores brillantes contrastantes para representar la confusión emocional y la complejidad que rodean la depresión. El simbolismo es una herramienta común, con motivos como figuras fragmentadas, rostros ocultos o elementos de la naturaleza en decadencia que se utilizan para plasmar aspectos del sufrimiento mental y la desesperación. Estos elementos visuales se combinan para crear una narrativa poderosa que puede ser a la vez profundamente personal y universalmente identificable, tendiendo un puente entre el artista y el espectador.

Artistas destacados y sus contribuciones al tema de la depresión

Varios artistas urbanos han obtenido reconocimiento por sus obras centradas en la depresión y la salud mental. Estos artistas plasman sus experiencias y perspectivas personales en su arte, creando piezas íntimas e impactantes. Por ejemplo, algunos han utilizado su obra para narrar su lucha contra la depresión, empleando murales o instalaciones que reflejan diferentes etapas de su experiencia. Otros se han enfocado en crear piezas únicas y llamativas que capturan una emoción o un momento específico relacionado con sus dificultades. Estas obras no solo sirven como medio de expresión personal, sino que también contribuyen al diálogo sobre la salud mental, fomentando la empatía, la comprensión y el apoyo a quienes padecen depresión. La exploración de la depresión en el arte urbano y el grafiti es un conmovedor recordatorio del poder del arte para expresar, comunicar y conectar. A través de sus representaciones vívidas y a menudo viscerales de las dificultades relacionadas con la salud mental, los artistas crean un espacio para el diálogo y la comprensión, contribuyendo a una mayor conciencia sobre la depresión y su impacto en las personas y la sociedad. Sus obras son testimonio tanto del dolor de la enfermedad mental como de la resiliencia del espíritu humano, ofreciendo esperanza y solidaridad a quienes las contemplan.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta