Doctor/Médico/Medicina
-
Luke Chueh Kuma Kush, el oso prisionero de la droga de cannabis, juguete artístico de Luke Chueh
Kuma Kush El Prisionero Oso de Juguete de Droga Cannabis de Luke Chueh Edición Limitada Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista de Graffiti Callejero. Obra de arte de edición limitada de 2017 (300 ejemplares) con algodón, bolsa y tubo. Basada en la pintura original de Luke Chueh, «El Prisionero» reflexiona sobre el cautiverio en sus múltiples formas: física, mental y farmacológica. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un problema de salud mental que puede desarrollarse tras experimentar o presenciar un suceso que pone en peligro la vida, como un combate, un desastre natural, un accidente de tráfico o una agresión sexual. La dependencia de medicamentos con receta como el Percocet ha provocado graves problemas de adicción. Kuma Kush, El Prisionero, de Luke Chueh: Cannabis y Cautiverio Emocional en el Arte Pop Callejero y el Grafiti Kuma Kush The Prisoner es una figura de vinilo de edición limitada creada por el artista Luke Chueh, residente en Los Ángeles, en 2017. Con una tirada de 300 piezas, cada figura viene en un estuche verde translúcido, similar a los de las farmacias, con una bolsa de algodón y una etiqueta impresa que imita el empaquetado de los dispensarios de cannabis. Esta pieza de colección forma parte de la serie The Prisoner de Chueh, que adapta su pintura original a un formato tridimensional de vinilo. La figura representa a un oso sentado, con las piernas cruzadas, los brazos rodeando sus rodillas y la cabeza gacha en una pose de silenciosa abstinencia. Esta edición verde turquesa —apodada Kuma Kush— centra la narrativa en el cannabis como mecanismo de afrontamiento, invitando a reflexionar sobre las implicaciones psicológicas de la medicación alternativa y la dependencia emocional. Profundamente arraigada en el lenguaje y el simbolismo del arte pop urbano y el grafiti, esta obra transforma una figura aparentemente tierna en una escultura profundamente evocadora. Color, forma y empaque como comentario social La elección de un tubo de plástico verde, tradicionalmente asociado al almacenamiento de cannabis, convierte al oso en un comentario sobre el escapismo, la automedicación y la búsqueda de alivio al dolor psicológico. El nombre de la variedad, Kuma Kush, juega con la cultura pop y la terminología médica, combinando una apariencia lúdica con un trasfondo serio. La figura del oso de Chueh, en un tono verde menta, es estática e introspectiva, atrapada tanto en su postura física como en el simbólico encierro del recipiente. La estética es limpia, minimalista y cargada de emotividad. Esta contención visual es fundamental para el impacto de la obra: Chueh utiliza el silencio y la quietud para expresar mucho. El oso no es una mascota, sino un recipiente que representa la carga emocional que muchos llevan en silencio. Al situar el juguete dentro de un envase con temática médica, Chueh convierte el recipiente en una extensión de la pieza, transformando la presentación del objeto en un recurso narrativo coherente con la naturaleza provocativa del arte pop urbano y el grafiti. Luke Chueh y el arte de la exposición emocional Luke Chueh se ha convertido en una voz destacada del arte pop contemporáneo y el arte urbano gracias a su exploración de la salud mental, la adicción y la vulnerabilidad. Sus icónicas figuras de osos se han convertido en símbolos universales de lucha, diseñadas para generar empatía sin necesidad de palabras. En Kuma Kush The Prisoner, Chueh introduce la cultura del cannabis en su narrativa sobre la represión emocional y la dependencia. No se trata de una celebración ni una condena del cannabis, sino de una observación sobre cómo las personas recurren a las sustancias —legales o no— para afrontar el trauma, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. El enfoque de Chueh no es cínico ni romántico. Se sitúa en la zona gris donde se cruzan la emoción, el afrontamiento y la supervivencia, lo que coloca su obra a la vanguardia del arte pop urbano y el grafiti que abordan problemáticas sociales a través de un diseño con gran resonancia emocional. La serie El Prisionero como objeto artístico y reflexión cultural Kuma Kush The Prisoner funciona como objeto de colección y declaración, y su edición limitada de 300 unidades la convierte en una pieza rara y conceptualmente potente. La figura, aunque pequeña, transmite un mensaje que trasciende sus dimensiones. No solo se exhibe en vitrinas, sino que también resuena en la mente de quienes la contemplan, ofreciendo un silencioso apoyo a quienes lidian con momentos de gran carga emocional. Mediante una forma minimalista y un simbolismo cargado de emoción, Luke Chueh eleva este juguete de vinilo coleccionable a la categoría de escultura psicológica. Como parte del movimiento Street Pop Art y Graffiti, la serie Prisoner —y esta edición de Kuma Kush en particular— demuestra cómo el arte visual puede abordar verdades difíciles sobre la medicación, el trauma y la vulnerabilidad humana sin sacrificar la sencillez estética ni la claridad emocional.
$350.00
-
Nychos Disección de la Sirenita Anatomía Hoja No 24 Serigrafía de Nychos
Disección de La Sirenita - Lámina de anatomía nº 24. Serigrafía de edición limitada a 1 color, impresa a mano sobre papel Munken Pure de 300 g/m² por el artista pop médico Nychos. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2018), 11x17 Ilustrado por NYCHOS. Serigrafía a un color sobre papel Munken Pure de 300 g/m². Tamaño: 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pulgadas). Edición limitada de 200 ejemplares. Año: 2018. Sello de autenticidad. Numerado y firmado por el artista. Las láminas de anatomía de REM se centran en la anatomía de personajes de dibujos animados de la cultura pop. En esta nueva colección de serigrafías en blanco y negro de edición limitada, Nychos invita al espectador a explorar los detalles anatómicos de estos personajes.
$159.00
-
Ben Frost ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST
Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$621.00
-
Ben Frost ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST
Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$621.00
-
Nychos Lámina Anatomía del Caballo Nº 11 Serigrafía de Nychos
Anatomía del caballo - Lámina anatómica nº 11. Serigrafía de edición limitada a un color, impresa a mano sobre papel Munken Pure de 300 g/m² por el artista pop médico Nychos. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2017 (17x11). Ilustrado por NYCHOS. Serigrafía a un color sobre papel Munken Pure de 300 g/m². Tamaño: 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pulgadas). Edición limitada de 100 ejemplares. Año: 2017. Sello de autenticidad. Numerado y firmado por el artista. Las láminas de anatomía REM se centran en la anatomía de 10 animales salvajes. En esta nueva colección de serigrafías en blanco y negro de edición limitada, Nychos invita al espectador a explorar los detalles de la anatomía animal.
$159.00
-
Eddie Colla Escultura de lata de pintura en aerosol HPM de la vacuna inhalatoria Trivaac por Eddie Colla
Vacuna por inhalación Trivaac HPM. Edición limitada hecha a mano. Técnica mixta, artículos reciclados, escultura en lata de aerosol. Obra de arte del artista callejero de graffiti y artista pop moderno Eddie Colla. Esculturas artísticas en lata de pintura en aerosol, edición limitada de 30 ejemplares, firmadas y numeradas, fabricadas e impresas por HPM en 2020. Estas son obras de arte, no dispositivos médicos. «Originalmente, creé estas vacunas inhalatorias falsas como utilería para dos instalaciones que realicé con D Young V: Epílogo y Memento Mori. Las instalaciones giraban en torno a posibilidades apocalípticas. Estas latas de pintura en aerosol recicladas representaban vacunas inhalatorias desechadas que la Organización Mundial de la Salud había distribuido durante una pandemia global. Las etiquetas contienen información sobre la dosis de aplicación y los ingredientes activos. Investigué mucho sobre pandemias anteriores, como la gripe aviar H1N1. La idea era crear un artefacto lo más realista posible que simulara un intento fallido de contener una pandemia global». Eddie Colla Representación artística de las pandemias globales Las obras de técnica mixta de Eddie Colla, "Vacuna por inhalación Trivaac", reflejan una visión inquietantemente profética de las crisis sanitarias globales a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Esta serie de edición limitada, compuesta por tan solo 30 piezas firmadas y numeradas, incorpora objetos reciclados y latas de pintura en aerosol para formar esculturas que se erigen como conmovedores vestigios de posibilidades apocalípticas. Creadas como parte de dos instalaciones con el artista D Young V, "Epílogo" y "Memento Mori", las esculturas de Colla fueron diseñadas para representar vacunas por inhalación desechadas, distribuidas por la Organización Mundial de la Salud durante una pandemia global ficticia. Estas instalaciones exploraron temas como la vulnerabilidad humana, el colapso social y las intervenciones que entran en juego durante tales catástrofes. Las esculturas, elaboradas para imitar la apariencia y los detalles informativos de dispositivos médicos reales, transmiten el realismo y la urgencia de un mundo que lucha contra la amenaza de las pandemias. La meticulosa investigación de Colla sobre crisis sanitarias anteriores, como la gripe H1N1, inspiró la creación de esta escultura en aerosol. Las etiquetas de cada lata detallan la dosis de aplicación y los ingredientes activos, lo que contribuye a la autenticidad de las piezas. Esta atención al detalle no solo realza el impacto visual de las esculturas, sino que también les confiere una narrativa que las vincula con el contexto real de las emergencias de salud pública. Comentario cultural a través de medios mixtos Las esculturas de la serie «Vacuna por inhalación Trivaac» comentan de forma contundente la intersección entre el arte, la ciencia y la respuesta social a los desafíos de la salud global. Al utilizar latas de pintura en aerosol recicladas, Colla reutiliza lo cotidiano y alinea su obra con la ética del reciclaje y la sostenibilidad. Estos temas son cada vez más relevantes en el discurso contemporáneo. Estas esculturas transforman la lata de aerosol, una herramienta omnipresente en el arte urbano, en un recipiente de significado más profundo, reflexionando sobre la cultura del usar y tirar y las implicaciones de los desechos médicos. Este conjunto de obras también cuestiona la eficacia y la accesibilidad de las intervenciones sanitarias, poniendo de relieve la disparidad entre el propósito previsto de los dispositivos médicos y su implementación real en situaciones de crisis. Las esculturas de Colla sugieren una historia de uso y urgencia en la que estos objetos eran vitales para la supervivencia. El carácter de edición limitada de estas piezas enfatiza su singularidad como obras de arte, a la vez que alude a la escasez de recursos que puede producirse en tiempos de crisis. El poder evocador del arte pop callejero y el grafiti La contribución de Eddie Colla al arte pop urbano y al grafiti se caracteriza por su capacidad para evocar respuestas contundentes a través de objetos que conectan el arte con la realidad. Sus esculturas no son objetos pasivos; son puntos de partida para la reflexión que invitan al espectador a pensar críticamente sobre el estado del mundo y nuestras reacciones ante los peligros inminentes. Siguiendo la tradición del arte urbano, estas obras son accesibles a la vez que complejas, visualmente impactantes pero cargadas de significado. La serie «Vacuna por inhalación Trivaac» subraya el poder evocador del arte pop urbano y el grafiti para comentar y abordar la actualidad. Mediante esta serie, Colla extiende las capacidades narrativas del arte urbano más allá de los muros, adentrándose en el ámbito tridimensional y ofreciendo una conexión tangible con los problemas que impregnan nuestra conciencia colectiva. En esencia, las esculturas de Eddie Colla de la serie «Vacuna por inhalación Trivaac» encarnan las cualidades innovadoras y reflexivas del arte pop urbano y el grafiti. Al fusionar el arte con elementos de crítica social, Colla cautiva la imaginación y genera debate, consolidando su papel como artista que observa y participa en las conversaciones más amplias de nuestra época. Su obra nos recuerda el impacto del arte en la interpretación, la comprensión y el cuestionamiento del mundo que nos rodea.
$298.00
-
Nychos Impresión de archivo de la glándula pineal de Nychos
Edición limitada de lámina artística de edición limitada con pigmento de archivo de la glándula pineal sobre papel de algodón aterciopelado para bellas artes, del artista Nychos, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Impresión artística de 18,2 x 24 pulgadas, firmada y numerada en 2020 por NYCHOS. Edición limitada de 111 ejemplares. Impresa en papel de fibra de algodón Velvet Fine Art. Firmada y numerada a mano. La glándula pineal parece tener funciones similares a las del ojo. Contiene estructuras parecidas a los fotorreceptores oculares. La entrada de luz influye en la actividad de la glándula, incluyendo la regulación hormonal de nuestro ciclo de sueño y vigilia. Esto implica cambios en las ondas cerebrales. Durante la meditación, la glándula pineal presenta una actividad similar a la nocturna. Ayuda a la mente a alcanzar un estado de mayor relajación. -Nychos
$450.00
-
Luke Chueh Oso de juguete con la droga Vicodin, el prisionero, de Luke Chueh
Vicodin El Oso Prisionero, juguete artístico de Luke Chueh, edición limitada, vinilo coleccionable, obra de arte del artista de graffiti callejero. Obra de arte de edición limitada de 2016 (500 ejemplares) con algodón, bolsa y tubo. Basada en la pintura original de Luke Chueh, «El Prisionero» reflexiona sobre el cautiverio en sus múltiples formas: física, mental y farmacológica. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un problema de salud mental que puede desarrollarse tras experimentar o presenciar un suceso que pone en peligro la vida, como un combate, un desastre natural, un accidente de tráfico o una agresión sexual. La dependencia de medicamentos con receta como el Percocet ha provocado graves problemas de adicción. Vicodin The Prisoner Drug Bear de Luke Chueh: Manifestación en vinilo de la desesperación farmacéutica en el arte pop callejero y el grafiti Vicodin The Prisoner es una figura de vinilo de edición limitada de 2016, creada por Luke Chueh. Se lanzaron 500 unidades y se presenta en una bolsita de algodón, un tubo tipo frasco de pastillas y una etiqueta personalizada. Esta pieza de colección, sobria e introspectiva, se inspira en la pintura original de Chueh, El Prisionero, una obra que explora el concepto de cautiverio en sus múltiples formas: psicológica, emocional y farmacológica. La figura representa a un pequeño oso blanco, con los brazos fuertemente aferrados a sus rodillas dobladas y el cuerpo encorvado en una postura defensiva. Empaquetado en una réplica de un frasco de pastillas con la etiqueta de Vicodin, el oso se convierte en una metáfora física de la dependencia y el entumecimiento del trauma mediante sustancias químicas. Enmarcada en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, esta figura encarna las crudas realidades que a menudo se ocultan tras las pulidas narrativas de consumo. El envase farmacéutico como receptáculo de la verdad emocional La decisión de Luke Chueh de encerrar la figura en un frasco de farmacia naranja común transforma el juguete en una escultura simbólica. Este empaque no es meramente estético, sino que forma parte de la obra misma. El envase de plástico naranja se asocia comúnmente con la curación y la atención médica regulada, pero aquí actúa como una prisión, sumiendo al personaje en un silencio emocional. Etiquetada con el nombre de Vicodin, un opioide ampliamente recetado pero altamente adictivo, la pieza obliga a los espectadores a reflexionar sobre la delgada línea que separa el tratamiento de la adicción. La expresión impasible del oso y su postura encorvada intensifican la carga emocional que conlleva la dependencia. Minimalista en su ejecución pero poderosa en su mensaje, la ubicación de la figura dentro del arte urbano pop y el grafiti desafía la idea de que los juguetes deben ser alegres o inofensivos. En cambio, Chueh ofrece un objeto que alude al trauma, la medicación y el dolor emocional, a menudo invisible, que los acompaña. El lenguaje visual del sufrimiento y la identidad de Luke Chueh Luke Chueh, artista estadounidense afincado en Los Ángeles, se ha dado a conocer por utilizar figuras sencillas e icónicas para abordar temas como la enfermedad mental, el dolor personal y la presión social. Sus personajes suelen parecer suaves y melancólicos, pero transmiten una inmensa carga emocional. En Vicodin The Prisoner, el color blanco del oso refleja tanto la esterilidad clínica como el entumecimiento emocional. El enfoque de Chueh se basa en la honestidad y la vulnerabilidad, destilando experiencias complejas en formas que resuenan con gran fuerza. Su influencia en el arte pop urbano y el grafiti proviene de esta capacidad de comunicarse directamente a través de la escultura, la ilustración y el diseño de juguetes narrativos. El oso de Chueh no solo funciona como un personaje, sino como un símbolo de cualquiera que luche contra la parálisis emocional, la depresión o las garras de la adicción. La serie El Prisionero como comentario y objeto de colección Esta edición limitada de 500 unidades incluye no solo el oso de vinilo, sino una presentación diseñada para sumergir a los coleccionistas en su mensaje. El envase, con forma de frasco de pastillas y etiquetado especialmente para Vicodin, refleja los entornos controlados de los que muchos buscan escapar, pero también quedan atrapados. La bolsa de algodón añade una capa adicional de distanciamiento clínico, como si la pieza fuera un medicamento con receta en lugar de una obra de arte expresiva. Como parte de la serie «El Prisionero», esta versión contribuye al debate actual sobre el trauma y la farmacología dentro del marco del arte pop urbano y el grafiti. Transforma un objeto de colección en una declaración, donde lo tierno y lo incómodo coexisten, creando una poderosa tensión que define la obra de Luke Chueh. El oso permanece inmóvil, silencioso y confinado, pero su presencia dice mucho sobre una cultura que medica el dolor sin comprenderlo siempre.
$275.00
-
Luke Chueh Oxycontin El Prisionero Oso de Juguete Artístico por Luke Chueh
Oxycontin El Oso Prisionero, juguete artístico de Luke Chueh, edición limitada, vinilo coleccionable, obra de arte del artista de graffiti callejero. Obra de arte de edición limitada de 2017 (300 ejemplares) con algodón, bolsa y tubo. Basada en la pintura original de Luke Chueh, «El Prisionero» reflexiona sobre el cautiverio en sus múltiples formas: física, mental y farmacológica. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un problema de salud mental que puede desarrollarse tras experimentar o presenciar un suceso que pone en peligro la vida, como un combate, un desastre natural, un accidente de tráfico o una agresión sexual. La dependencia de medicamentos con receta como el Percocet ha provocado graves problemas de adicción. Oxycontin: El oso de la droga prisionero, de Luke Chueh: Esculpiendo el peso de la dependencia en el arte pop callejero y el grafiti. Oxycontin The Prisoner es una figura de vinilo de edición limitada, creada en 2017 por el artista Luke Chueh, residente en Los Ángeles. Con una tirada de 300 unidades, cada figura viene en un tubo con forma de frasco de pastillas, con una etiqueta personalizada, relleno de algodón y una bolsa. Esta pieza pertenece a la serie The Prisoner de Chueh, una obra emocionalmente cruda y conceptualmente provocativa que explora el cautiverio psicológico y químico impuesto por el trauma y la dependencia a los fármacos recetados. La figura, sentada con los brazos rodeando las rodillas dobladas y la cabeza inclinada en señal de rendición, está hecha de vinilo rosa pálido, un tono intencionalmente vulnerable que evoca fragilidad y exposición. Esta edición lleva la marca farmacéutica de Oxycontin, uno de los analgésicos más controvertidos, asociado tanto al alivio como a la adicción. Dentro del canon visual del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza funciona como una protesta escultórica contra la medicalización de la salud mental y la mercantilización del bienestar. Cautiverio farmacéutico encapsulado en un diseño minimalista El uso del frasco de pastillas como envase y elemento contextual es fundamental para el peso conceptual de Oxycontin: El Prisionero. Lejos de ser un elemento decorativo, funciona como una celda metafórica. El envase de plástico naranja, un objeto común en los botiquines estadounidenses, se convierte en una prisión de dolor silenciado. La figura del oso en su interior, de tono suave pero postura rígida, exuda angustia silenciosa e inmovilidad. Sus rasgos simplificados son parte del estilo visual característico de Luke Chueh: limpio, antropomórfico y cargado de emoción. El enfoque minimalista permite a los espectadores proyectar sus propias experiencias y respuestas emocionales en el personaje, ya sea aislamiento, ansiedad, entumecimiento o resignación. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta obra reivindica la iconografía del consumo y la transforma en una declaración sobre las luchas personales y colectivas con la salud mental. Luke Chueh y la voz de la vulnerabilidad emocional en el arte contemporáneo Luke Chueh, nacido y residente en Estados Unidos, se ha consolidado como una figura clave en la cultura del arte en vinilo y la narrativa visual emotiva. Su obra emplea personajes —en especial su icónico oso— como símbolos de realismo psicológico envueltos en iconografía pop. «Oxycontin The Prisoner» profundiza en este enfoque al hacer referencia explícita a la epidemia de adicción a los opioides y la dependencia de soluciones farmacológicas para problemas de salud mental como el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad crónica. La obra de Chueh no busca ofrecer una solución, sino un reconocimiento. El oso no se presenta en actitud de resistencia ni de esperanza, sino en quietud, reflejando la sedación física y emocional que suelen experimentar quienes dependen de medicamentos como la oxicontina. Su uso de la escultura dentro del mundo del arte pop urbano y el grafiti amplía el potencial de esta categoría para incluir narraciones introspectivas, honestas y con una fuerte carga terapéutica. Una colección sobre el dolor y la conciencia en el arte pop callejero y el grafiti. Oxycontin The Prisoner no es solo un juguete o una figura de colección; es un artefacto contemporáneo que documenta una época de lucha psicológica generalizada y la respuesta social a la misma. Al combinar vinilo coleccionable con referencias farmacéuticas reales, Luke Chueh expone la fragilidad que a menudo subyace al alivio artificial. El empaque, con detalles que imitan la información de una receta, refuerza el control institucional en torno al tratamiento de la salud mental. Con solo 300 unidades producidas, esta edición es muy codiciada, no solo por su rareza, sino también por su papel en abordar temas importantes a través de un arte tangible y expresivo. Como parte de la serie The Prisoner, consolida la posición de Luke Chueh en el movimiento del Arte Pop Urbano y el Grafiti como narrador de la experiencia humana interna, expresada a través de la forma, la postura y el silencio.
$350.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía de héroes desechables de Shepard Fairey- OBEY
Compre Héroes desechables Serigrafía de edición limitada tirada a mano en 2 colores sobre papel de arte Fine Speckletone por Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Serigrafía firmada y numerada HÉROES DESECHABLES Serigrafía 18 x 24 pulgadas Edición de 450 7 de febrero de 2012 "Él nos sirvió bien" Esta imagen es vagamente una secuela de la Guardia de la Paz de 2008 y sirve como un recordatorio de que, irónicamente, impulsar la paz requiere una vigilancia militante en sí misma. Me encanta la yuxtaposición de símbolos aparentemente contradictorios. La paz es victoria sin guerra. ¡Es un buen día cuando no tienes que usar tu AK! – Pastor
$472.00
-
Ben Frost Cuatro tabletas diarias. Impresión de archivo de Ben Frost.
Cuatro tabletas diarias. Impresión de archivo de Ben Frost. Edición limitada en papel Canson Cotton Rag Photographique Fine Art de 310 g/m². Obra de arte moderna de artista callejero de grafiti pop. 2024 Impresión firmada y numerada Edición limitada de 15 Tamaño de la obra 11,7x11,7 Pigmento de archivo Bellas Artes Mujer en un envase farmacéutico de Ritalin 10. El envase farmacéutico como lienzo en el arte pop callejero y el grafiti «Four Tablets Daily», del artista australiano Ben Frost, se erige como un ejemplo vívido y mordaz del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Esta obra de edición limitada de 2024, realizada mediante impresión de pigmentos de archivo sobre papel Canson Cotton Rag Photographique de 310 g/m², fusiona audazmente la estética de los fármacos comerciales con imágenes pop clásicas. El estilo distintivo de Frost combina imágenes elegantes, inspiradas en la publicidad, con temas como el consumo, la identidad y los efectos anestesiantes de la medicina moderna. En esta obra, el artista utiliza una caja real de Ritalin 10 como base, transformándola en un retrato irónico e inquietante de la dependencia moderna y los ideales de belleza. La fusión de la cultura de consumo y el comentario artístico Ben Frost, conocido por apropiarse de envases, logotipos y símbolos culturales, utiliza esta obra para confrontar la relación de la sociedad con los medicamentos recetados y los medios de comunicación. La impresión presenta el rostro estilizado de una mujer, con ojos azules y labios rojos que recuerdan a las heroínas de cómics de mediados de siglo, envuelto en las restricciones geométricas del envase farmacéutico. La yuxtaposición entre su mirada sensual y construida y el lenguaje clínico del etiquetado de Ritalin evoca la tensión entre el placer artificial y el control médico. Al conservar casi intacto el texto original del envase, Frost permite que la obra mantenga su contexto original, haciendo que el espectador sea incómodamente consciente de que esto no es solo arte, sino también un artefacto del uso cotidiano. Edición limitada: Bellas Artes se unen a la sátira pop del graffiti Impresa en una edición exclusiva de tan solo 15 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista. Sus dimensiones de 29,7 x 29,7 cm la convierten en una obra compacta pero impactante que condensa la crítica visual de Frost en un cuadrado incisivo y satírico. Mediante el uso de pigmentos de archivo sobre papel de algodón de calidad museística, la pieza eleva la naturaleza efímera del consumismo y la crítica callejera a la categoría de arte perdurable. La obra se sitúa en la intersección del arte contemporáneo de colección y la protesta crítica, canalizando la energía tanto de la galería como de la calle. El papel distintivo de Ben Frost en el arte pop moderno y el grafiti Ben Frost es un artista pop urbano afincado en Sídney que ha alcanzado reconocimiento mundial por su implacable crítica a la cultura pop, la industria farmacéutica y las marcas de consumo. Sus obras se han expuesto en ciudades como Londres, Nueva York y Tokio, y se han convertido en sinónimo de crítica post-pop. En «Four Tablets Daily», Frost consolida su posición en el arte pop urbano contemporáneo al convertir formatos familiares en armas y transformarlos en incisivas reflexiones sociales. Esta pieza, como gran parte de su obra, difumina la línea entre la presentación en galería y la confrontación a pie de calle, obligando a los espectadores a cuestionar sus hábitos, sus dependencias y las imágenes cuidadosamente empaquetadas que consumen a diario.
$550.00
-
Naoto Hattori Impresión giclée de virus de Naoto Hattori
Obra de arte Virus, impresión giclée de edición limitada, surrealista, en papel de bellas artes 100% algodón del artista de graffiti de la cultura pop Naoto Hattori. VIRUS 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 pulgadas) Impresión giclée de alta calidad en papel de bellas artes 100% algodón. Edición firmada y numerada de 100 ejemplares.
$352.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo de In Patient Deck de Denial- Daniel Bombardier
Impresión de pigmento de archivo de edición limitada en tabla de skate natural prensada en frío, realizada por el artista de graffiti callejero Denial. Edición limitada de 75 unidades, 2021 Impresión por transferencia de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Tamaño: 8,25 x 31,875 pulgadas. Lanzamiento: 14 de julio de 2021. Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.
$466.00
-
Luke Chueh Oso de juguete Percocet, el prisionero, de Luke Chueh
Oso de juguete Percocet The Prisoner Drug, obra de arte de Luke Chueh, edición limitada, vinilo coleccionable, arte del artista de graffiti callejero. Obra de arte de edición limitada de 2018 (500 ejemplares) con algodón, bolsa y tubo. Basada en la pintura original de Luke Chueh, «El Prisionero» reflexiona sobre el cautiverio en sus múltiples formas: física, mental y farmacológica. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un problema de salud mental que puede desarrollarse tras experimentar o presenciar un suceso que pone en peligro la vida, como un combate, un desastre natural, un accidente de tráfico o una agresión sexual. La dependencia de medicamentos con receta como el Percocet ha provocado graves problemas de adicción. El conmovedor mensaje tras el juguete artístico 'El prisionero - Percocet' de Luke Chueh «El Prisionero - Percocet» es una figura de vinilo de edición limitada que ofrece una poderosa reflexión sobre las garras de la adicción y las limitaciones de los problemas de salud mental. Creada por el aclamado artista de graffiti urbano Luke Chueh, esta obra de 2018, limitada a 500 ejemplares, profundiza en el concepto de cautiverio a través de las rejas físicas y las cadenas, a menudo invisibles, de la dependencia a los fármacos. Esta pieza se basa en la pintura original de Chueh, «El Prisionero», que retrata la triste realidad de que muchas personas sufren trastorno de estrés postraumático (TEPT) y adicción a medicamentos recetados, en particular a fármacos potentes como el Percocet. Esta figura de vinilo de Chueh invita a la reflexión y captura la esencia del arte pop urbano y el graffiti. Refleja la naturaleza cruda y sin filtros del arte callejero a la vez que aborda complejos problemas sociales. La figura se presenta meticulosamente con algodón, una bolsa y un tubo, simbolizando la representación de medicamentos recetados y aludiendo sutilmente a la naturaleza clínica de la distribución de drogas. El enfoque artístico ante una situación difícil en la actualidad La obra de Luke Chueh se caracteriza por el uso de imágenes impactantes y conmovedoras que evocan empatía y reflexión. Con «El Prisionero - Percocet», Chueh confronta al espectador con la realidad de la dependencia a los fármacos: una condición donde la medicación destinada a la curación se convierte en fuente de sufrimiento prolongado. La figura de vinilo, con la mirada baja y las manos entrelazadas, simboliza a las innumerables personas que luchan contra el doble flagelo del TEPT y la adicción. Esta pieza de arte es más que un objeto de colección; es un discurso visual sobre el problema generalizado del abuso de sustancias vinculado a los medicamentos recetados. El trabajo de Chueh tiende un puente entre el arte y la defensa de los derechos humanos, ofreciendo una visión de la angustia psicológica y emocional que acompaña a la dependencia. Esta obra, en particular, encarna la narrativa crítica que suelen adoptar el arte pop urbano y el grafiti, visibilizando problemas urgentes del mundo real a través de la expresión artística. 'El prisionero - Percocet' en el contexto del arte coleccionable Los coleccionistas de «El Prisionero - Percocet» poseen una obra de arte conmovedora, evocadora y de una relevancia impactante. Cada figura incluye una tarjeta metálica de autenticidad que garantiza su legitimidad y estatus especial dentro de la serie limitada. El estilo característico de Luke Chueh —sencillo pero profundo— se manifiesta plenamente, convirtiendo la pieza en un objeto de deseo dentro del arte pop urbano contemporáneo. Poseer esta obra implica reconocer y apreciar la profundidad y el potencial del arte urbano para trascender los lienzos tradicionales y convertirse en un medio de crítica social. Esta pieza de colección es un testimonio del poder del arte para generar debate y del papel del artista como comentarista de la condición humana. Es una invitación a reflexionar sobre la compleja relación de la sociedad con los medicamentos y las luchas, a menudo ocultas, que acompañan su uso. En el contexto más amplio del arte pop urbano, el juguete artístico «El Prisionero - Percocet» de Luke Chueh destaca por su capacidad para comunicar un mensaje profundo de forma sucinta y simbólica. Es una poderosa fusión de arte y activismo, que encapsula la lucha que define la vida de muchas personas en una sola figura silenciosa. Para el coleccionista exigente, no es solo una figura de vinilo, sino un tema de conversación, un símbolo de concienciación y una impactante obra de grafiti con un significativo peso cultural y artístico.
$320.00
-
Denial- Daniel Bombardier Instagram Pill Archival tabla de skate de Denial- Daniel Bombardier
Impresión de pigmento de archivo de edición limitada de Instagram Pill sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío, obra del artista de la cultura pop callejera Denial. Edición limitada de 50 unidades , 2019 En el año 2000 adoptó el seudónimo «DENIAL» para satirizar la publicidad, la política y los mensajes mediáticos que la sociedad contemporánea suele negar. Desde entonces, ha mantenido una campaña global de arte callejero con más de 500 000 pegatinas, pancartas y murales, utilizando los caracteres alfanuméricos «D3N!@L». El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.
$505.00
-
Nychos Disección de Bambi Hoja nº 23 Serigrafía de Nychos
Disección de Bambi - Hoja de anatomía nº 23. Serigrafía de edición limitada a 1 color, impresa a mano sobre papel Munken Pure de 300 g/m² por el artista pop médico Nychos. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2018), 11x17 Ilustrado por NYCHOS. Serigrafía a un color sobre papel Munken Pure de 300 g/m². Tamaño: 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pulgadas). Edición limitada de 200 ejemplares. Año: 2018. Sello de autenticidad. Numerado y firmado por el artista. Las láminas de anatomía de REM se centran en la anatomía de personajes de dibujos animados de la cultura pop. En esta nueva colección de serigrafías en blanco y negro de edición limitada, Nychos invita al espectador a explorar los detalles anatómicos de estos personajes.
$159.00
-
Jen Collins Impresión de archivo de Le Renard Anatomie de Jen Collins
TÍTULO: Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada de 290 g/m² de la artista Jen Collins, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. INFORMACIÓN
$86.00
-
Todd Slater Electric Six Boston 2008 AP Serigrafía de Todd Slater
Electric Six - Boston 2008. Póster de edición limitada del concierto. Impresión serigráfica manual en tinta metálica de 3 colores sobre papel de bellas artes por Todd Slater. Prueba de artista (AP). 12 x 32 – Serigrafía a 3 colores – Edición limitada de 200 ejemplares numerados y firmados. Concierto Electric 6 Rock On Cruiz, Boston, Massachusetts, 15 de agosto de 2008.
$213.00
-
Jim Houser Serigrafía de dosis de Jim Houser
Dosages, serigrafía de edición limitada de 5 colores impresa a mano sobre papel Cougar Cover White de 100 libras, por Jim Houser. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Firmada y numerada en 2013. Serigrafía de 5 colores sobre papel Cougar Cover White de 100 lb. 45,7 x 45,7 cm. Edición limitada de 100 ejemplares. Firmada y numerada por el artista.
$217.00
-
Luke Chueh Kuma OG Amarillo Verde The Prisoner Drug Bear Art Toy de Luke Chueh
Kuma OG El Prisionero Amarillo Verde Oso de la Droga Juguete de Arte de Luke Chueh Edición Limitada Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista de Graffiti Callejero. Obra de arte de edición limitada de 2017 (438 ejemplares) con algodón, bolsa y tubo. Basada en la pintura original de Luke Chueh, «El Prisionero» reflexiona sobre el cautiverio en sus múltiples formas: física, mental y farmacológica. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un problema de salud mental que puede desarrollarse tras experimentar o presenciar un suceso que pone en peligro la vida, como un combate, un desastre natural, un accidente de tráfico o una agresión sexual. La dependencia de medicamentos con receta como el Percocet ha provocado graves problemas de adicción. Kuma OG The Prisoner Amarillo Verde de Luke Chueh: Expresión en vinilo del confinamiento emocional en el arte pop callejero y el grafiti Kuma OG The Prisoner Amarillo Verde es una figura de vinilo de edición limitada creada en 2017 por Luke Chueh, un artista afincado en Los Ángeles conocido por fusionar temas emotivos y oscuros con un diseño limpio y accesible. Esta versión de The Prisoner se produjo en una tirada de 438 piezas e incluye una bolsita forrada de algodón y un tubo verde tipo receta médica, reforzando así el mensaje de la figura sobre la medicación, la dependencia y los problemas de salud mental. Inspirada en la pintura original de Chueh, The Prisoner representa a un personaje con aspecto de oso, atrapado en una pose de desesperación, abrazando sus rodillas con la cabeza gacha. Esta edición en vinilo verde, subtitulada Amarillo Verde, amplía la reflexión de la serie sobre el atrapamiento psicológico al que se enfrentan muchas personas como consecuencia del trauma y la cultura farmacéutica moderna, a la vez que contribuye al lenguaje visual del arte pop urbano y el grafiti. Simbolismo farmacéutico y lenguaje emocional en un soporte de vinilo La tonalidad Amarillo Verde confiere a la pieza una estética estéril y medicinal, reforzada por su presentación en un tubo de prescripción verde translúcido con una etiqueta que evoca una variedad de cannabis. Esto no solo vincula la figura con el mundo farmacéutico, sino que también alude al cannabis y a mecanismos alternativos de afrontamiento. La postura estática y encorvada del oso comunica resignación y distanciamiento. Su forma es sencilla, pero cada aspecto —desde sus brazos curvados hasta su mirada esquiva— proyecta un vívido paisaje emocional. La figura no es antropomórfica en el sentido tradicional, pero su expresión es profundamente humana. Al encerrar la figura en una réplica de un envase de medicamentos, la obra llama la atención sobre cómo la sociedad aborda el dolor psicológico: mediante la contención y la sedación, en lugar de la resolución. La elección de Luke Chueh de utilizar vinilo como medio hace que la figura sea a la vez duradera e íntima, ofreciendo una presencia táctil que subraya su peso emocional. Luke Chueh y la narrativa visual del dolor y el aislamiento Luke Chueh es una figura clave en el movimiento de los juguetes de arte y el arte urbano pop y el grafiti, utilizando personajes de apariencia engañosamente tierna para explorar profundas realidades emocionales. Nacido en Estados Unidos, el arte de Chueh aborda con frecuencia la depresión, el trauma y la tensión entre la vida interior y la percepción externa. La serie «El Prisionero» es fundamental en su crítica a la salud mental y la cultura farmacéutica. Esta edición en particular, Amarillo Verde, comunica un tipo de tristeza muy específica: la que se oculta tras pastillas coloridas y diagnósticos simplificados. Está profundamente arraigada en la narrativa personal de Chueh y en su crítica social más amplia. La figura del oso, recurrente en su obra, se convierte en un símbolo del sufrimiento silencioso, que permanece confinado en silencio, esperando ser reconocido. Este juguete, aunque minimalista en su forma, es maximalista en su significado y demuestra la capacidad de los artistas urbanos y pop para abordar las crisis contemporáneas a través de una escultura minimalista y emocionalmente potente. El prisionero como objeto físico en el vocabulario del arte pop callejero y el grafiti Kuma OG The Prisoner Amarillo Verde se erige como un comentario táctil sobre la salud mental en una era de afrontamiento químico. Cada pieza de vinilo está empaquetada no solo con esmero, sino también con una intención temática: cada elemento, desde la etiqueta hasta el tubo de plástico verde, refuerza el núcleo conceptual de la obra. Refleja la experiencia de ser medicado y contenido, ofreciendo un juguete que actúa como un artefacto físico del encarcelamiento emocional. No es simplemente una figura para exhibir, sino para sentir y contemplar. A través de su obra, Luke Chueh continúa redefiniendo cómo la escultura y el arte coleccionable pueden servir como poderosos medios de expresión psicológica. Dentro del canon en evolución del Arte Pop Urbano y el Grafiti, esta pieza afirma que las formas más minimalistas a menudo encierran las verdades más profundas, invitando a coleccionistas y espectadores a afrontar la incomodidad y reconocer su peso.
$320.00
-
Ravi Amar Zupa Grabado en madera "En este juntos" de Ravi Amar Zupa
En este momento juntos, grabado en madera de Ravi Amar Zupa, realizado a mano sobre panel de madera reciclada. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada, 2020. Tamaño de la obra: 4 x 5,75 pulgadas. Impresión en madera sobre panel de madera ligeramente envejecido, listo para colgar. Representa una calavera y tibias cruzadas con corona, símbolo de Jolly Roger. La obra incluye el siguiente mensaje: «Distanciamiento social con amor 2020. Juntos en esto». «Juntos en esto» es una conmovedora xilografía de Ravi Amar Zupa, artista conocido por sus intrincadas impresiones artesanales sobre paneles de madera reciclada. Esta obra de edición limitada, parte de una colección de tan solo 40 ejemplares, refleja un momento marcado por la pandemia global y plasma el espíritu de solidaridad y resiliencia. Con unas dimensiones de 10 x 14,5 cm, la pieza es una declaración compacta pero impactante, lista para colgar y con un ligero acabado envejecido que realza su encanto natural. La impresión presenta la icónica calavera y tibias cruzadas de Jolly Roger, coronada, un símbolo históricamente asociado a la piratería, pero aquí reinterpretado para simbolizar la unidad en la adversidad. Simbolismo y técnica en la obra de Zupa La elección de imágenes y texto de Ravi Amar Zupa en "Juntos en esto" es evocadora y oportuna. La calavera y las tibias cruzadas, tradicionalmente simbolizan la muerte y el poder, junto a una corona. Sin embargo, en el contexto de esta obra, adquieren un nuevo significado, representando la lucha colectiva y la necesidad de afrontar la crisis con compasión, como sugiere la frase "Distanciamiento social con amor". La técnica de grabado en madera, una forma tradicional de impresión, le confiere un aire atemporal y conecta la obra con una larga tradición de expresión artística. A su vez, el panel de madera reciclada nos recuerda la importancia de la sostenibilidad y el ingenio. Resonancia cultural de la obra de arte La resonancia cultural de "Juntos en esto" dentro de la escena del arte pop urbano y el grafiti es significativa. Captura un sentimiento compartido que trascendió fronteras durante la pandemia: la solidaridad. La obra de Zupa a menudo explora temas de relevancia social y política, y esta pieza no es la excepción. Habla de la esencia del papel social del arte urbano: comentar, unir e inspirar. Esta obra no es solo un reflejo de la época, sino también un grito de guerra, una declaración de apoyo y empatía que resonó profundamente en tiempos de incertidumbre global. Coleccionabilidad e impacto en el arte contemporáneo El valor coleccionable de "In This Together" reside en su condición de edición limitada, firmada y numerada por Zupa, lo que le confiere un carácter exclusivo. Su tamaño la hace accesible, mientras que su mensaje y su factura la convierten en una pieza fundamental para cualquier colección de arte urbano pop y grafiti contemporáneo. El impacto de la obra se ve reforzado por su técnica —la xilografía sobre tabla— que fusiona técnicas artísticas tradicionales con temas modernos, atrayendo así a un amplio abanico de aficionados y coleccionistas. "In This Together" de Ravi Amar Zupa es una cautivadora obra de arte contemporáneo que conecta con el espíritu comunitario del arte urbano pop y el grafiti. Mediante la xilografía tradicional sobre madera reciclada, Zupa crea una obra que es a la vez un testimonio de la época y una pieza artística atemporal. Se erige como símbolo de unidad y amor en un año marcado por la separación y la incertidumbre, ofreciendo un mensaje de esperanza y unión tan universal como poderoso.
$226.00
-
Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Rose Archival Print de Denial- Daniel Bombardier
Covid No 19 - Rosa - Edición Limitada - Impresión de pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y Artista Callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares), del gel desinfectante de manos Chanel Rose Covid19 (variante virus). Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m², tamaño 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Jason Levesque Impresión giclée de carne de Jason Levesque
Impresión giclée de edición limitada de la obra de arte "Meat Artwork" en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Jason Levesque. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada (2014). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas.
$159.00
-
Denial- Daniel Bombardier Tabla de skate Burger King Archival de Denial - Daniel Bombardier
Impresión de pigmento de archivo de edición limitada de Burger King sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío, obra del artista de la cultura pop callejera Denial. En el año 2000 adoptó el seudónimo «DENIAL» para satirizar la publicidad, la política y los mensajes mediáticos que la sociedad contemporánea suele negar. Desde entonces, ha mantenido una campaña global de arte callejero con más de 500 000 pegatinas, pancartas y murales, utilizando los caracteres alfanuméricos «D3N!@L». Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.
$505.00
-
Hijack Serigrafía Pandemonium de Hijack
Pandemonium, serigrafía a color con bordes irregulares, impresa a mano sobre papel de bellas artes por el artista deseable Hijack. Edición limitada de obra de arte pop. Edición limitada de 100 ejemplares numerados a mano y sellados por el artista, edición de 2020. Obra de arte con bordes irregulares hechos a mano. Tamaño: 22 x 22. Impresión benéfica para el Banco Mundial de Alimentos contra el Covid-19, realizada por Hijack. Presentamos "Pandemonio" de Hijack: Una reflexión del arte pop callejero sobre la crisis global Creada en medio de la tumultuosa era marcada por la pandemia de COVID-19, la obra "Pandemonium" del artista urbano Hijack captura la conciencia colectiva de un mundo que lidia con la incertidumbre y la convulsión. Esta pieza es una serigrafía a color, impresa a mano con bordes irregulares sobre papel de bellas artes, que plasma la conmovedora respuesta del artista al impacto de la pandemia en la sociedad. Hijack, cuyo nombre real permanece oculto tras su enigmática personalidad, se ha convertido en una figura destacada del arte urbano pop y el grafiti contemporáneos, con obras que a menudo abordan comentarios sobre la actualidad y los problemas sociales. Esta obra de edición limitada, de 56 x 56 cm, es una declaración visual y una iniciativa filantrópica, cuyos beneficios se destinarán a apoyar bancos de alimentos a nivel mundial durante la pandemia. Como parte de una edición limitada de 100 piezas, cada una numerada a mano y sellada por el artista, "Pandemonium" se convierte en una pieza coleccionable de la historia, inmortalizando el espíritu de la época de principios de la década de 2020. Simbolismo y técnica en "Pandemonium" de Hijack «Pandemonio» logra un sorprendente equilibrio entre la inmediatez del arte urbano y la precisión calculada de la serigrafía pop. La imagen muestra una figura con equipo de protección, cuya silueta y postura recuerdan tanto a un trabajador sanitario como a un técnico en desinfección biológica. Esta dualidad pone de relieve la cruda realidad de la pandemia. El uso de colores brillantes sobre el fondo monocromático centra la atención en el sujeto e infunde a la obra una vitalidad que contrasta con la oscuridad, un sello distintivo del arte pop urbano que encuentra belleza y significado en lo sombrío y cotidiano. El papel de bellas artes sirve de lienzo urbano para Hijack, al igual que los muros y callejones de la ciudad sirven de lienzo a otros artistas urbanos. Los bordes irregulares del papel reflejan la naturaleza a menudo cruda y efímera del arte urbano, contrastando con la permanencia que simboliza esta edición limitada. Es esta interacción entre lo efímero y lo perdurable la que Hijack explora en "Pandemonium", reflexionando sobre la naturaleza fugaz de la pandemia al tiempo que captura un momento en el tiempo que quedará grabado de forma indeleble en la historia. La resonancia cultural del "pandemonio" en el discurso del arte callejero En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, "Pandemonium" resuena como un artefacto cultural, un faro de nuestra época. La obra emula cómo los artistas callejeros han utilizado históricamente los espacios públicos y los medios accesibles para reflejar el sentir social, provocar la reflexión e inspirar la acción. La decisión de Hijack de contribuir a una organización benéfica global a través de su arte refleja una tradición dentro del arte urbano que no solo consiste en comentar sobre problemáticas sociales, sino también en participar activamente en el cambio social. La representación del personaje con un pulverizador etiquetado como "COVID-19" evoca un sentido de acción y responsabilidad, un reconocimiento de los esfuerzos colectivos para erradicar la amenaza viral del mundo. Esta representación trasciende la mera estética; es un grito de guerra, un reconocimiento a la resiliencia de la humanidad ante una crisis global y un testimonio del papel del arte en la documentación, la respuesta y la sanación de los traumas colectivos. Como obra de arte pop urbano, "Pandemonium" destaca por su capacidad de capturar la esencia de un evento global sin precedentes, manteniendo a la vez los elementos estilísticos y temáticos que definen el género. La obra de Hijack no es solo una respuesta artística a una pandemia; es un registro histórico y un comentario sobre la condición humana, un recordatorio del tumulto y el triunfo que caracterizan nuestra época. En el legado del arte urbano, "Pandemonium" será recordada como una conmovedora reflexión de la era en que fue creada, un testimonio del poder del arte para encapsular emociones y narrativas complejas. Es un diálogo visual entre el artista y el mundo, una pieza que habla del miedo, la esperanza y el espíritu indomable que han definido la respuesta humana a la pandemia de COVID-19. A través de "Pandemonium", Hijack contribuye al rico tapiz del arte pop urbano y el grafiti, que continúa evolucionando y resonando como la voz del pueblo en el espacio público.
$1,099.00
-
Saber Etiqueta adhesiva de sustancia infecciosa. Diseño original de Saber.
Etiqueta adhesiva de sustancias infecciosas. Diseño original de Saber. Dibujo original con rotulador permanente sobre adhesivo brillante de riesgo biológico de un artista de graffiti. Arte callejero moderno. Grafiti original firmado de 2020, marca 4x4, sobre etiqueta de advertencia de sustancias infecciosas y riesgo biológico Uline S-180. En perfecto estado. Reencuadrando la percepción a través del arte pop callejero El arte pop callejero y el grafiti, caracterizados por su vibrante inmediatez y resonancia cultural, capturan el espíritu de la época en que surgen. La serie "Advertencia de Sustancia Infecciosa, Etiqueta de Riesgo Biológico Uline S-180" del artista de grafiti Saber, cuyo nombre real es Ryan Weston Shook, ejemplifica este fenómeno. Con su colección de 2020 de grafitis originales firmados, Saber fusiona el mundo de las advertencias de materiales peligrosos con el espíritu rebelde del arte callejero. Cada pieza de 4x4 pulgadas, firmada con rotulador, lleva consigo su interpretación única, transformando las ominosas implicaciones del símbolo de riesgo biológico en un lienzo que refleja el impacto más amplio de lo que es verdaderamente infeccioso en nuestras sociedades. La intervención artística de Saber sobre los símbolos de riesgo biológico La elección de Saber de la etiqueta de riesgo biológico como soporte para su arte resulta especialmente reveladora. El símbolo, diseñado para alertar sobre patógenos peligrosos, se recontextualiza en su obra para cuestionar la naturaleza contagiosa de las ideas, la virulencia del arte y el poder de la expresión para permear e influir en la psique colectiva. La etiqueta de sustancia contagiosa, destinada a proteger mediante la advertencia, se superpone a las firmas de Saber, que no oscurecen el mensaje ni diluyen su significado. En cambio, añaden una nueva capa de significado, una firma artística que invita al espectador a reflexionar sobre los límites entre seguridad, censura, salud pública y debate público. El arte callejero moderno como comentario social En el arte urbano contemporáneo, las creaciones de Saber constituyen un poderoso testimonio de su papel como comentarista social. Su trabajo en las pegatinas Uline S-180 es una metáfora visual del 2020, un periodo marcado por crisis sanitarias globales y una mayor conciencia de los riesgos biológicos. Al firmar estas pegatinas, Saber vincula los agentes infecciosos reales contra los que advierten las etiquetas con el contagio metafórico del miedo, la desinformación y la agitación social que caracterizaron el año. La permanencia del rotulador en la pegatina brillante refleja el impacto duradero de los acontecimientos del año en la conciencia colectiva, asegurando que, si bien los riesgos pueden estar controlados, el diálogo que suscitan permanece. En cada línea y elección de color, el arte de Saber en las pegatinas de riesgo biológico exige interacción y refleja la naturaleza inquebrantable del arte pop urbano y el grafiti. Como figura reconocida en la comunidad del grafiti, las raíces estadounidenses de Saber y sus contribuciones siguen moldeando el debate sobre el poder del arte urbano para replantear nuestra percepción de los símbolos que dominan nuestros espacios públicos. Cada etiqueta es una reivindicación deliberada, una declaración de que incluso los símbolos más ejemplares pueden convertirse en un medio para la expresión artística perdurable.
$16.00
-
Nychos Disección de Bugs Bunny Lámina nº 20 Serigrafía de Nychos
Disección de Bugs Bunny - Hoja de anatomía nº 20. Serigrafía de edición limitada a 1 color, impresa a mano sobre papel Munken Pure de 300 g/m² por el artista pop médico Nychos. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2018), 11x17 Ilustrado por NYCHOS. Serigrafía a un color sobre papel Munken Pure de 300 g/m². Tamaño: 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pulgadas). Edición limitada de 200 ejemplares. Año: 2018. Sello de autenticidad. Numerado y firmado por el artista. Las láminas de anatomía de REM se centran en la anatomía de personajes de dibujos animados de la cultura pop. En esta nueva colección de serigrafías en blanco y negro de edición limitada, Nychos invita al espectador a explorar los detalles anatómicos de estos personajes.
$159.00
-
MEUBON Serigrafía Panacea de MEUBON
Serigrafía Panacea de MEUBON. Impresa a mano sobre papel artístico superfino blanco cáscara de huevo. Edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de 300 obras de arte Tamaño 20,25 x 15,75 Serigrafía. ยาตำราหลวง สถานที่จำหน่าย มาตำราหง เภสัชกรรม- Medicina Real, Lugar de Venta, Farmacia Ma Tamra Hong Panacea de MUEBON – Remedio satírico en arte pop callejero y grafiti Panacea es una serigrafía de edición limitada de 2022 del artista tailandés MUEBON, impresa a mano sobre papel artístico Superfine Eggshell White y con un tamaño de 51,4 x 40 cm. Firmada y numerada en una edición de 300 ejemplares, la obra fusiona la estética tradicional tailandesa con un lenguaje satírico propio del arte urbano. La composición imita la disposición y el tono de un antiguo letrero de farmacia tailandesa, incluyendo referencias tipográficas a la medicina real, detalles de la ubicación e insignias regulatorias. En este marco, MUEBON inserta su personaje característico: un travieso pájaro negro con postura antropomórfica, cuidando hileras de vibrantes plantas de cannabis. La yuxtaposición de autoridad estatal, legitimidad médica y rebeldía popular se ejecuta con una claridad visual quirúrgica y una agudeza conceptual excepcional. Cada línea, grieta y elemento gráfico contribuye a un mensaje más amplio sobre la legalidad, la hipocresía y la evolución de las normas culturales. Simbolismo medicinal e ironía sociopolítica El uso que hace MUEBON del título Panacea alude a la idea de una panacea, una solución universal a los males sociales; sin embargo, la estampa sugiere que lo que se comercializa como remedio suele estar sujeto a capas de control y contradicción. El personaje, plasmado con precisión en color y personalidad, riega plantas de marihuana con la indiferencia de quien ha normalizado el tabú. El fondo reproduce texturas de paredes desgastadas y letreros deteriorados, sugiriendo un aviso público oficial, ahora subvertido. La escritura tailandesa muestra con audacia frases como ยาตำราหลวง y สถานที่จำหน่าย —Medicina Real y Lugar de Venta—, mientras que la figura central socava el tono burocrático con una rebeldía punk. Esta colisión visual es clásica de MUEBON: combina humor caricaturesco con crítica institucional al estilo del arte pop callejero y el grafiti, que funciona a la vez como documentación y protesta. Técnica de serigrafía y precisión estética La impresión se realiza mediante técnicas tradicionales de serigrafía, lo que permite que cada color conserve una saturación intensa y una nitidez impecable en los bordes. Impresa en papel Superfine Eggshell White, la sutil textura de la superficie realza el efecto de letrero vintage, reforzando la ilusión de antigüedad y desgaste. La superposición controlada de imágenes —suciedad, texto, plantas, sellos y personajes— demuestra la precisión de MUEBON al traducir narrativas políticas complejas en obras de arte vibrantes y accesibles. Si bien está repleta de códigos culturales locales, la pieza es universalmente legible, convirtiéndose en un ejemplo destacado dentro del arte pop urbano y el grafiti de cómo la voz regional puede alcanzar resonancia internacional a través de una sólida composición visual y una claridad temática. MUEBON y la anatomía cultural de la legitimidad Panacea no es solo una impresión; es un diálogo entre la ley, el comercio y la autonomía personal. MUEBON utiliza el humor y una sátira con toques pop para explorar la relación cambiante de Tailandia con el cannabis medicinal, la supervisión gubernamental y los tabúes culturales. Su característico pájaro se convierte en una metáfora del ciudadano común, que se desenvuelve en un sistema que legaliza selectivamente lo que antes criminalizaba. La obra funciona como una metáfora visual de cómo se entrelazan el poder, la propaganda y la salud pública. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, Panacea ofrece una narrativa compleja disfrazada de señalización pública. Provoca risas, genera diálogo y desafía a los espectadores a reconsiderar la apariencia de la autoridad cuando se presenta con tinta colorida y contradicción simbólica. MUEBON continúa consolidándose como un maestro de la ironía visual y el análisis cultural a través de la lente de la resistencia urbana.
$500.00
-
Denial- Daniel Bombardier Tabla de skate de archivo de medicina alternativa de Denial - Daniel Bombardier
Edición limitada de arte de bellas artes sobre medicina alternativa, impresión de pigmento de archivo transferida sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío por el artista de graffiti callejero Denial. Impresión por transferencia de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Tamaño: 8,25 x 31,875 pulgadas. Lanzamiento: 14 de julio de 2021. Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.
$466.00
-
Rip N Dip Figura de juguete Nerm Nermal Art de oro de 24 quilates de Rip N Dip
Figura coleccionable de vinilo con diseño anatómico de edición limitada Nerm Nermal en oro de 24 quilates, obra de arte del artista callejero de graffiti Rip N Dip. Figura de vinilo Lord Nermal de 14 pulgadas en oro de 24 quilates. Solo se fabricaron 500 unidades. Juguete artístico disecado.
$275.00
-
Eddie Colla Impresión de archivo Forsake PP de Eddie Colla
Prueba de impresión de archivo Forsake PP de Eddie Colla. Edición limitada impresa en papel de bellas artes de 290 g/m². Obra de arte moderna de artista pop. Prueba de imprenta PP 2020. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 16 x 20,5 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Análisis de "Forsake" de Eddie Colla «Forsake» es una impactante prueba de imprenta (PP) de archivo de Eddie Colla, figura destacada del arte pop, urbano y del grafiti. Creada en 2020, esta pieza forma parte de una edición limitada; cada ejemplar está firmado y marcado por Colla para garantizar su autenticidad y exclusividad. La obra está impresa en papel Fine Art de 290 g/m², una elección que asegura la durabilidad y la alta calidad de la impresión, un factor crucial para coleccionistas y aficionados al arte pop urbano. Con unas dimensiones de 40,6 x 52 cm (16 x 20,5 pulgadas), la impresión tiene un tamaño considerable que permite apreciar los intrincados detalles y los profundos mensajes. La convergencia del arte callejero y las bellas artes de Eddie Colla Eddie Colla es reconocido por fusionar la energía cruda y expresiva del arte urbano con las técnicas refinadas de las bellas artes. «Forsake» es una prueba fehaciente de su habilidad para transitar entre estos dos mundos, creando obras accesibles y a la vez profundamente reflexivas. El pigmento de archivo de la impresión garantiza la preservación de las ricas texturas y los matices, capturando la naturaleza efímera del arte urbano en una forma que puede apreciarse con el paso del tiempo. La imagen de una figura enmascarada en «Forsake» alude a la experiencia global contemporánea, resonando con temas de identidad, resistencia y la condición humana. Simbolismo y narrativa en la obra de Colla En esta obra, la mirada del sujeto es directa e inquebrantable, un poderoso punto focal entre tinta difuminada y formas abstractas. La máscara, símbolo ahora indisolublemente ligado a la era de la pandemia de COVID-19, conlleva implicaciones de silencio, anonimato y la lucha por comunicarse en un mundo donde gran parte de nuestra expresión permanece oculta. La elección del texto por parte de Colla —«Tras olvidarte, ahora te llamarán con sus artimañas»— introduce una narrativa de redescubrimiento y la naturaleza cíclica de la memoria y la atención social. El enfoque de técnica mixta empleado por Colla, que combina fotografía con elementos gráficos, es un sello distintivo de su estilo. Este método permite una superposición de significados, al igual que las capas de carteles y grafitis se acumulan en las paredes de la ciudad, cada una contando una historia diferente. «Forsake» invita al espectador a desentrañar estas capas y explorar la profundidad de la narrativa de Colla. Esta profundidad distingue la obra de Eddie Colla, imbuyéndola de un sentido de urgencia y relevancia, que es el poder del arte pop urbano. El mensaje y el medio de la obra reflejan el compromiso de Colla con el arte pop urbano como comentario social. Al integrar las formas artísticas efímeras de las calles en la permanencia de las impresiones artísticas, Colla tiende un puente entre el arte culto y el arte público. Su obra nos recuerda que los mensajes transmitidos a través del arte urbano tienen cabida en el discurso cultural actual, y merecen ser preservados y reflexionados. «Forsake» es una pieza cautivadora dentro de la obra de Eddie Colla, que encapsula su visión del arte pop urbano y el grafiti como una forma de impacto visual y un medio de comunicación y conexión. Es un ejemplo vibrante de cómo el arte urbano puede elevarse a una plataforma donde puede ser abordado a un nivel que trasciende los límites de las formas artísticas tradicionales. A través de obras como «Forsake», Eddie Colla continúa desafiando percepciones, provocando diálogo y fomentando una comprensión más profunda de nuestras experiencias colectivas.
$761.00
-
Jenna Morello Marcos de crecimiento interno Naranja Escultura acrílica original de Jenna Morello
Marcos de crecimiento interno - Escultura original de resina y flores en técnica mixta naranja, obra de arte de la artista callejera de graffiti Jenna Morello, arte pop moderno. Píldora de arte original enmarcada, firmada y única, firmada en 2021. Píldora de crecimiento interno enmarcada individualmente. La píldora está elaborada con elementos naturales auténticos. Medidas: 12,7 x 9,5 x 5 cm. Marco de calidad museística, firmada.
$299.00
-
DKNG Serigrafía Dark Passenger de DKNG
Dark Passenger Edición Limitada Serie ICON Impresión serigráfica de 4 colores realizada a mano sobre papel de bellas artes por DKNG Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Referencia a la serie de televisión Dexter. Toda película tiene un icono: un objeto, decorado o localización emblemáticos. Algo que, en una sola imagen, puede representar la película entera. El equipo de diseño formado por Dan Kuhlken y Nathan Goldman, también conocidos como DKNG, llama a estas imágenes «iconos», y son el tema de su primera exposición individual en la Galería 1988 West de Los Ángeles. La muestra, titulada simplemente ICON, consta de 50 piezas que representan lugares y objetos icónicos de algunas de tus películas y series favoritas de todos los tiempos. Cada pieza es pequeña (30 cm x 30 cm) y representa un elemento que resume una película completa. Y, por supuesto, cada una está realizada con el estilo distintivo de DKNG: brillante, geométrico y a la vez detallado.
$159.00
-
Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Bleue Archival Print de Denial- Daniel Bombardier
Covid No 19 - Bleue Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo en Papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y Artista Callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares), del desinfectante de manos Chanel Bleue Covid19 (variante del virus). Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m², tamaño 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Jenna Morello Impresión de archivo de crecimiento interno de Jenna Morello
Impresiones artísticas de edición limitada de Internal Growth con pigmentos de archivo sobre papel de trapo de archivo, de la artista de arte callejero y cultura pop Jenna Morello. Impresión de Crecimiento Interno. Medidas: 15x20 pulgadas en papel de algodón de archivo. Edición limitada de 25 ejemplares. Firmada y numerada. «Crecimiento interno» de Jenna Morello: Una visión de la resiliencia de la naturaleza en el arte «Crecimiento Interno» es una impactante obra de arte de edición limitada, impresa en papel de algodón de calidad de archivo, creada por Jenna Morello, una figura destacada del arte urbano y la cultura pop. La obra, de 38 x 51 cm, forma parte de una edición limitada de 25 piezas firmadas y numeradas. Con su conmovedora composición de elementos naturales encapsulados en cápsulas de pastillas, la pieza de Morello evoca la yuxtaposición entre las construcciones humanas y la persistencia de la belleza natural. Jenna Morello, artista estadounidense, es conocida por su innovador enfoque del arte pop urbano, caracterizado por sus vibrantes colores y su temática que invita a la reflexión. «Crecimiento Interno» es un testimonio de su trayectoria artística y su habilidad para fusionar diversas formas de arte con fluidez, creando obras que conectan con el público y desafían las normas artísticas convencionales. Artesanía artística en el "Crecimiento interno" La creación de "Crecimiento Interno" demuestra la maestría de Morello en el uso de la impresión con pigmentos de archivo, una técnica reconocida por su excepcional profundidad de color y durabilidad. Al elegir papel de algodón de archivo para esta impresión, Morello garantiza que cada detalle de su intrincado trabajo se capture con claridad, asegurando así la longevidad de la obra. El soporte también refleja el compromiso de Morello con la calidad, ya que la textura del papel complementa los motivos orgánicos presentes en la impresión. Cada elemento dentro de las cápsulas de "Crecimiento Interno" está plasmado con meticulosa atención al detalle, simbolizando la fuerza imparable de la naturaleza y su belleza inherente. La decisión de Morello de presentar la naturaleza como algo que debe preservarse constituye un poderoso comentario sobre el medio ambiente y el impacto del consumo humano. Las cápsulas, a menudo asociadas con la sanación, sugieren un significado más profundo: el poder curativo de la naturaleza y la necesidad de su preservación en nuestra sociedad contemporánea. Reflexiones sobre las contribuciones de Jenna Morello Las contribuciones de Jenna Morello al arte contemporáneo se plasman en "Crecimiento Interno", una obra que difumina las fronteras entre las raíces transgresoras del arte urbano y la delicada belleza de las formas naturales. Al situar elementos naturales en el contexto de símbolos modernos de la salud, Morello invita a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, el crecimiento y la contención, y la destrucción y la sanación. Su trabajo en la edición limitada de "Crecimiento Interno" constituye un hito significativo en su papel como artista que es a la vez narradora y visionaria. A través de su arte, Morello invita a los espectadores a reconocer el papel vital de la naturaleza en nuestras vidas y la paradoja de nuestros intentos por controlarla y categorizarla. Esta obra es una impactante pieza de Arte Pop Urbano y un catalizador para la reflexión sobre cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Con "Crecimiento Interno", Jenna Morello desafía los límites, asegurando que su voz y visión se hagan sentir dentro del movimiento del Arte Pop Urbano. Su exploración artística es un proceso continuo de descubrimiento, y esta estampa sirve como una instantánea de su trayectoria, ofreciendo una ventana al alma de una artista dedicada a desvelar las profundidades ocultas tanto del paisaje urbano como del mundo natural.
$217.00
-
Aelhra MENTIRA 13 Margaret Sanger Serigrafía de Aelhra
LIE 13 Margaret Sanger Edición limitada Impresión serigráfica de 2 colores tirada a mano sobre papel de bellas artes por Aelhra Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2014. Edición limitada de 30 ejemplares firmados y numerados. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Tercera Conferencia Internacional de Eugenesia, Nueva York, 21-23 de agosto de 1932
$217.00
-
Denial- Daniel Bombardier Covid No 19- Juane Archival Pigment Print
Covid No 19 - Juane - Impresión de pigmento de archivo de edición limitada en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y artista callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares). Desinfectante de manos Chanel Juane Covid19, variante virus. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Ben Frost Impresión de archivo en papel secante de Cialis Le Pew por Ben Frost
Impresión artística de archivo en papel secante perforado Cialis Le Pew de Ben Frost. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Edición limitada firmada y numerada de 2025 (por determinar). Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2025. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. Estética farmacéutica y sátira en dibujos animados Cialis Le Pew de Ben Frost fusiona el absurdo de los dibujos animados con la imagen de marca de un medicamento para adultos en una edición limitada impresa en papel secante, lanzada en 2025. Reconocido por su provocativo arte pop urbano y grafiti, Frost invita al espectador a un viaje subversivo al combinar el sugerente personaje de Pepé Le Pew con la identidad visual de Cialis, un conocido medicamento para la disfunción eréctil. Impresa en papel secante perforado de 19 x 19 cm y perforada a mano por Zane Kesey, esta obra se sitúa en la intersección entre la crítica al consumidor y la comedia visual. Con trazos audaces y una inconfundible paleta de colores farmacéutica, Frost utiliza la sátira para exponer las contradicciones entre salud, deseo y fantasía en la cultura comercial. Reinterpretando el mensaje de marca a través del pop urbano La obra de Ben Frost se apropia con frecuencia del lenguaje visual de los bienes de consumo, en particular los relacionados con la industria farmacéutica y la comida rápida. En esta obra, se conserva la estructura formal de un envase de Cialis: la información sobre la dosis, la marca y el logotipo corporativo están presentes. Pero la inclusión de Pepé Le Pew, en una pose provocativa, transforma por completo el mensaje. La pieza no trata sobre tratamientos médicos, sino que se convierte en una reflexión sobre la proyección romántica, la masculinidad tóxica y la seducción del mercado de masas. Frost juega intencionadamente con los tabúes al insertar una figura caricaturesca controvertida en la imagen de marca de un medicamento real, utilizando el humor como mecanismo de interrogación cultural. Formato de papel secante como lienzo conceptual La decisión de presentar esta impresión en papel secante perforado profundiza el comentario. Tradicionalmente asociado a la cultura psicodélica, el arte en papel secante ha servido como plataforma para el arte gráfico antisistema desde la década de 1960. En este formato, la imagen de Frost evoca estados alterados de conciencia, dependencia a las drogas y desilusión social. El material se convierte en un mensaje en sí mismo, invitando a los espectadores a reflexionar sobre cómo consumen información, medios de comunicación e identidad. Las perforaciones no solo aluden a la cultura clandestina de las drogas, sino que también funcionan como un recurso que rompe con la distancia clínica y estéril del empaque farmacéutico. Ben Frost y el lenguaje de la ironía visual Ben Frost, artista contemporáneo australiano, ha cimentado su carrera en la instrumentalización de logotipos, mascotas y marcas visuales. Mediante la yuxtaposición satírica, aborda la adicción, el consumismo excesivo y las contradicciones del marketing moderno. Con Cialis Le Pew, continúa esta trayectoria al convertir una caja de medicamento en una metáfora visual del deseo y la farsa. La obra interpela al espectador pasivo, invitándolo a reflexionar sobre la intersección entre intimidad y mercantilización. Es a la vez un remate ingenioso y una declaración: una colisión entre la inocencia caricaturesca y el marketing para adultos que deja una huella visual perdurable.
$550.00
-
LushSux Objeto de arte blanco LushSux Condom de LushSux
Condón LushSux - Condón blanco de edición limitada, pieza de colección artística del artista callejero de graffiti Lussux. Condón personalizado de edición limitada de 2013. No apto para uso; ¡es solo una obra de arte! El empaque personalizado sin abrir de 2013 dice: Usa este condón porque no sé qué ETS me contagió @Lushsux...
$17.00
-
Nychos Disección de la pintura acrílica original de la letra S de Nychos
Disección de la letra S. Pintura original en técnica mixta enmarcada sobre papel por Nychos, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2013. Obra de arte original firmada, técnica mixta, acrílico y aerosol. Medidas: 40 x 48,5 cm . “Mi padre y mi abuelo eran cazadores tradicionales austriacos, así que creo que de ahí viene parte de mi interés por la anatomía. Ver un ciervo diseccionado por primera vez fue muy inspirador para mí. Ver cómo salían las vísceras e intestinos fue un poco impactante al principio”, le contó Nychos a Hypebeast mientras pintaba en el Pow Wow Hawaii, el festival de arte urbano más importante del mundo, a principios de este año. “Usando todo este conocimiento de la anatomía, creo que he encontrado algo con lo que puedo dedicarme y en lo que puedo dar rienda suelta a mi creatividad. Se mantiene interesante para mí porque siempre estoy encontrando nuevas maneras de hacerlo”. -Nychos
$2,282.00 $1,712.00
-
D*Face- Dean Stockton SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$11,392.00
-
Nychos Disección de Goofy Anatomy Sheet No 28 Serigrafía de Nychos
Disección de Goofy - Hoja de anatomía nº 28. Serigrafía de edición limitada a 1 color, impresa a mano sobre papel Munken Pure de 300 g/m² por el artista pop médico Nychos. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2018), 11x17 Ilustrado por NYCHOS. Serigrafía a un color sobre papel Munken Pure de 300 g/m². Tamaño: 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pulgadas). Edición limitada de 200 ejemplares. Año: 2018. Sello de autenticidad. Numerado y firmado por el artista. Las láminas de anatomía de REM se centran en la anatomía de personajes de dibujos animados de la cultura pop. En esta nueva colección de serigrafías en blanco y negro de edición limitada, Nychos invita al espectador a explorar los detalles anatómicos de estos personajes.
$159.00
-
Add Fuel Cradle AP Serigrafía impresa por Add Fuel
Cradle AP Serigrafía de Add Fuel. Impresión manual de 7 colores sobre papel artístico Astropack de 320 g/m². Obra de arte de edición limitada. Prueba de artista AP 2023 Firmada y marcada AP Edición limitada Obra de arte Tamaño 19,69 x 19,69 Impresión serigráfica de símbolos estilizados de caduceo médico tipo azulejo, corazones y elementos tipo máquina steampunk. Como parte del proceso de creación, instalación y presentación pública de CRADLE, creé esta serigrafía de edición limitada basada en la estética visual de la instalación de azulejos. Esta edición no está (¿estaba?) a la venta. -Add Fuel. La intersección de la iconografía tradicional y las técnicas modernas en la serigrafía Cradle AP de Add Fuel «Cradle AP» de Add Fuel es una obra ejemplar de arte pop urbano y grafiti, una serigrafía que entrelaza con maestría simbolismo histórico y diseño contemporáneo. Esta impresión artesanal de 7 colores sobre papel artístico Astropack de 320 g/m² destaca por su edición limitada, ya que cada pieza está marcada como prueba de artista (AP) y firmada por el artista en 2023. Con unas dimensiones de 50 x 50 cm, «Cradle AP» es un testimonio de la meticulosa técnica de la serigrafía y del espíritu innovador del arte urbano moderno. El lenguaje visual de la impresión es un tapiz de patrones estilizados que recuerdan a azulejos, símbolos del caduceo médico, corazones y elementos steampunk. Esta fusión iconográfica es un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, donde los artistas suelen emplear motivos familiares de forma inesperada para desafiar la percepción del espectador e invitar a una reflexión más profunda sobre la intersección entre pasado y presente, tradición e innovación. El lenguaje artístico de Add Fuel: una mezcla de herencia y rebeldía «Cradle AP» emplea un lenguaje visual complejo que rinde homenaje y, a la vez, reinterpreta formas artísticas históricas. El uso de patrones que recuerdan a azulejos alude a la antigua práctica de la cerámica, un oficio con una rica herencia cultural y presente a menudo en edificios históricos. Sin embargo, Add Fuel dota a la obra de relevancia contemporánea y conexión con la cultura pop al incorporar símbolos modernos como el caduceo —asociado a la medicina y la sanación— y corazones. La inclusión de elementos steampunk profundiza esta fusión de épocas y tradiciones, presentando una subcultura que encarna la combinación de maquinaria industrial de vapor de la era victoriana con conceptos futuristas. Este estilo anacrónico resuena especialmente en el arte pop urbano y el grafiti, donde los artistas suelen mezclar épocas e ideas para crear algo totalmente nuevo y provocador. Materialidad y método: La importancia de la serigrafía en el arte pop callejero La técnica de serigrafía empleada en "Cradle AP" es significativa dentro del contexto del arte pop urbano y el grafiti. La serigrafía, o impresión serigráfica, es una técnica adoptada por diversos movimientos artísticos a lo largo del siglo XX, especialmente por el arte pop. Permite una aplicación vibrante y precisa del color, evidente en las ricas texturas y capas de esta impresión. Al elegir el papel artístico Astropack, Add Fuel garantiza un acabado de alta calidad y una gran durabilidad, reflejando el impacto perdurable del arte urbano en los paisajes de las ciudades. Esta elección de soporte refleja una reverencia por la perdurabilidad del arte urbano. A su vez, la edición limitada de la obra introduce un elemento de exclusividad similar a la naturaleza única y específica del grafiti. Coleccionabilidad y resonancia cultural de Cradle AP La edición limitada "Cradle AP" ocupa un lugar especial en el coleccionismo de arte urbano pop y grafiti. Como prueba de artista, sirve como testimonio del proceso creativo, ofreciendo una visión del trabajo del artista antes de la impresión de la edición final. Los coleccionistas de arte urbano suelen sentirse atraídos por la autenticidad y la crudeza de las pruebas de artista, encontrando valor en las iteraciones y refinamientos visibles que conducen a la obra final. Cada impresión incluye la firma de Fuel, que sirve como conexión directa entre el artista y el coleccionista, un elemento significativo en el arte urbano donde la identidad y el toque personal del artista tienen un peso sustancial. Este aspecto de "Cradle AP" es un guiño a los orígenes del grafiti, donde la firma del artista es tanto una firma como una reivindicación del espacio. La evolución del arte callejero: la contribución de Add Fuel La obra "Cradle AP" de Add Fuel representa un punto de inflexión en la evolución del arte pop urbano y el grafiti, donde los artistas exploran nuevos métodos y técnicas sin perder la esencia del arte callejero. Con su intrincado diseño y sus múltiples significados, esta pieza ejemplifica la naturaleza dinámica del arte urbano, trascendiendo los límites de los espacios urbanos y adentrándose en el mundo de las colecciones de arte. La obra celebra el poder del arte callejero para transformar espacios e ideas, fusionar lo histórico con lo contemporáneo y crear diálogos que cruzan fronteras culturales y temporales. "Cradle AP" no es solo una impresión, sino una narrativa tejida en color y forma que continúa la historia en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti.
$1,564.00
-
Nychos Impresión de archivo de anatomía Dobermann de Nychos
Anatomía del Dobermann. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de algodón aterciopelado de alta calidad del artista Nychos, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. 2021 Firmada y numerada 24 x 24 pulgadas / 61 x 61 cm Impresión artística de NYCHOS Edición limitada de 111 Papel de fibra de algodón Velvet Fine Art Firmada y numerada a mano Nychos, figura icónica del arte urbano y el grafiti, presenta una impactante representación de la raza Dobermann en su obra "Anatomía del Dobermann". Reconocido por sus singulares exploraciones anatómicas, Nychos ofrece una perspectiva estratificada que profundiza en la estructura física del can, desentrañando las capas desde el esqueleto hasta la musculatura, para finalmente llegar a la representación completa del Dobermann. El resultado es una pieza cautivadora que fusiona precisión científica con estilo artístico. Sobre un fondo azul verdoso tenue, la progresión secuencial del Dobermann, desde el hueso hasta la carne, proporciona una visión detallada de la intrincada anatomía del perro. Los colores vivos utilizados para distinguir entre músculos, órganos y huesos captan la atención del espectador, ofreciendo un deleite visual que difumina los límites entre la ilustración educativa y el arte pop. Los detalles meticulosamente elaborados son testimonio de la dedicación de Nychos a su oficio, consolidándolo como un maestro del género. Creada en 2021, esta lámina artística es un testimonio de la evolución del arte urbano, que desafía los límites de lo tradicionalmente esperado de este medio. Con unas dimensiones de 61 x 61 cm, la obra está impresa en papel de fibra de algodón aterciopelado, lo que garantiza su durabilidad y una rica textura que complementa la profundidad de la pieza. Como edición limitada, solo existen 111 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Nychos. Para los amantes del arte urbano, el grafiti o simplemente para quienes sienten fascinación por la anatomía, esta obra ofrece una fusión única de todos estos elementos, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección.
$631.00 $473.00
-
Nychos Impresión de archivo Die Anatomie de Nychos
Die Anatomie, impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes Velvet Cotton del artista Nychos, leyenda del graffiti pop callejero. 2021. Impresión artística firmada y numerada por NYCHOS. Tamaño: 24 pulgadas x 38,6 pulgadas / 61 cm x 98 cm. Edición limitada de 111 ejemplares. Papel de fibra de algodón Velvet Fine Art. Firmada y numerada a mano.
$631.00 $473.00
-
Nychos Impresión de archivo de Nefertiti de Nychos
Nefertiti, lámina de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo sobre papel de algodón aterciopelado para bellas artes, del artista Nychos, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Impresión artística de NYCHOS, firmada y numerada en 2021. Edición limitada de 111 ejemplares. Tamaño de la obra: 18,5 x 24 pulgadas. Nychos, figura destacada del arte urbano y el grafiti pop, presenta una fascinante representación de Nefertiti en esta impresión artística de alta calidad con pigmentos de archivo. El artista es reconocido mundialmente por su estilo distintivo, donde a menudo profundiza en la intrincada anatomía de sus sujetos, fusionando una aguda precisión científica con una estética vibrante, casi surrealista. Esta obra en particular, titulada "Nefertiti", no es la excepción. Con un fondo de un llamativo círculo rojo, la obra revela la anatomía interna de la antigua reina egipcia, yuxtaponiendo la magnificencia de su belleza exterior con el intrincado laberinto de su fisiología interna. Los detalles, desde la red de venas y arterias hasta la compleja estructura ósea, están meticulosamente dispuestos, captando la atención del espectador al instante. El uso de colores vivos sobre el fondo oscuro acentúa aún más los detalles, creando una experiencia visual cautivadora. Creada en 2021, esta obra es un testimonio del talento incomparable de Nychos y su enfoque único del arte urbano. La impresión se realiza con pigmentos de archivo de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y la viveza de los colores. Impresa en papel de bellas artes de algodón aterciopelado, su textura realza la profundidad y la complejidad de la obra. Se trata de una edición limitada de tan solo 111 ejemplares, cada uno de 47 x 61 cm (18,5 x 24 pulgadas). Cada impresión está firmada y numerada por Nychos, lo que garantiza su autenticidad y la convierte en una pieza codiciada tanto por coleccionistas como por aficionados al arte urbano. La fusión de iconografía ancestral con técnicas artísticas contemporáneas da como resultado una obra que trasciende épocas y desafía al espectador a ir más allá de lo evidente.
$503.00
-
Jermaine Rogers Oso dañado 72 Dibujo original a rotulador de Jermaine Rogers
Oso dañado 72. Dibujo original a rotulador de color de Jermaine Rogers sobre papel Wove Fine Art. Obra de arte pop urbano moderno. Dibujo original a tinta con rotulador, firmado en 2007. Tamaño: 6,5 x 10 pulgadas. "Algo anda muy mal conmigo: me estoy desmoronando..." Oso dañado 72 de Jermaine Rogers: Simbolismo psicológico en el arte pop callejero y el grafiti Damaged Bear 72 es un dibujo original a tinta de 2007 del artista estadounidense Jermaine Rogers, realizado sobre papel verjurado de bellas artes y con unas dimensiones de 16,5 x 25,4 cm. Firmado por el artista, la obra constituye una pieza de gran crudeza emocional y una estética inquietante dentro de la continua exploración de Rogers sobre la vulnerabilidad, la identidad y el colapso. El dibujo presenta la figura de un oso de ojos muy abiertos, plasmada con trazos sueltos y expresivos, con manchas rojas que evocan heridas o signos de deterioro. Numerado con el número 72 en su frente y acompañado del texto manuscrito «Algo anda muy mal conmigo: me estoy desmoronando», la obra fusiona el diseño de personajes con una confesión psicológica. Este oso no es una mascota ni un juguete; es un receptáculo de trauma emocional, plasmado con urgencia, humor y angustia existencial. La pieza se erige como una obra austera y conmovedora dentro del mundo del arte urbano pop y el grafiti, donde la imagen transmite más que la explicación. Lenguaje visual del colapso interior La figura del oso es un personaje recurrente en el universo visual de Jermaine Rogers, a menudo utilizado para explorar temas como la pérdida de la inocencia y la identidad bajo presión. En Damaged Bear 72, la postura encorvada y los ojos llenos de pánico del personaje sugieren desorientación y rendición. Manchas de tinta roja marcan su cuerpo como heridas abiertas, y sus iris vacíos y arremolinados indican un desmoronamiento emocional. El texto sobre la figura se lee como una entrada de diario o una confesión susurrada, convirtiendo el dibujo en un fragmento narrativo que fusiona la ansiedad visual y literaria. Rogers utiliza una paleta de colores minimalista —principalmente negro, rosa, rojo y cian—, pero cada trazo contribuye a la sensación de urgencia y fragmentación interna. La simplicidad de los materiales contrasta con la complejidad del mensaje, un método que se alinea con la naturaleza cruda del arte pop urbano y el grafiti. El dibujo con marcadores como transmisión emocional Realizado íntegramente con rotulador sobre papel verjurado de bellas artes, el dibujo refleja inmediatez y una presencia táctil. Las líneas son sueltas, intencionadas e imperfectas, lo que realza su sinceridad. El uso que hace Rogers de la tinta que se corre y la presión desigual dota al acto de dibujar de una cualidad performativa, capturando no solo la forma, sino también la atmósfera emocional. El papel retiene cada mancha y cada vacilación, transformando lo que podría ser un boceto en un documento emocional acabado. La expresión abierta del oso, su frente numerada y su aspecto decadente resuenan como símbolos de una individualidad perdida en la tensión sistémica. En el contexto del grafiti y las tradiciones de los personajes pop, el oso de Rogers destaca por su inclinación hacia la fragilidad en lugar de la bravuconería. Jermaine Rogers y la anatomía de la resistencia emocional Damaged Bear 72 representa la faceta más vulnerable de Jermaine Rogers, ofreciendo una obra que es a la vez una declaración visual y un artefacto confesional. Su trabajo se sitúa en la intersección de la emoción y la iconografía, transformando figuras caricaturescas en mensajeras de verdad y desesperación. En el mundo del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza no trata sobre la ostentación callejera ni el diseño llamativo, sino sobre los momentos silenciosos y dolorosos que definen la experiencia humana. La capacidad de Rogers para infundir profundidad filosófica y emocional a imágenes centradas en personajes lo sitúa entre las voces más sutiles del género. Este oso no ruge; suplica, mira fijamente y se desintegra ante el espectador, sin ofrecer soluciones, solo honestidad. Esa honestidad es lo que transforma Damaged Bear 72 de un boceto en una reliquia de la ansiedad moderna, trazada con líneas que se niegan a mentir.
$750.00 $450.00
-
Denial- Daniel Bombardier Supreme Gucci Smashup Pill Green Archival Print de Denial- Daniel Bombardier
Supreme Gucci Smashup Pill - Impresión de pigmento de archivo de edición limitada de arte fino verde sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío por el artista de graffiti callejero Denial- Daniel Bombardier. Edición limitada numerada de 75 unidades de la obra de arte para monopatín, 2022. Tamaño: 8,25 x 32 pulgadas. Transferencia de impresión de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Tamaño: 8,25 x 31,875 pulgadas. Lanzamiento: 28 de junio de 2022. Desde el logo de Gucci, Louis Vuitton y Supreme hasta los perfumes de Chanel y las tarjetas de crédito, utiliza estos productos culturales con la intención de protestar contra el sistema que los originó. De este modo, los recontextualiza y los transforma de productos comerciales en su legado cultural.
$505.00