Europa
-
Shepard Fairey- OBEY El hombre que atraviesa las paredes. Serigrafía AP de Shepard Fairey x Blek le Rat.
El hombre que atraviesa las paredes. Prueba de artista AP. Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2008 firmada por Shepard Fairey y Blek le Rat y marcada AP, edición limitada. Tamaño de la obra: 18x24. Impresión serigráfica. Shepard Fairey x Blek le Rat El hombre que atraviesa las paredes AP Serigrafía 2008 La serigrafía de prueba de artista (AP) de 2008, «El hombre que atraviesa las paredes», es una colaboración excepcional entre Shepard Fairey, conocido internacionalmente como OBEY, y el pionero del esténcil Blek le Rat. Impresa a mano sobre papel de bellas artes y con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), esta prueba de artista de edición limitada está firmada por ambos artistas y marcada como «AP», lo que la distingue de la edición estándar numerada de 100 ejemplares. Como prueba de artista, posee un valor especial entre los coleccionistas de arte urbano pop y grafiti, ya que simboliza tanto la experimentación artística como la aprobación directa de sus creadores. Imágenes y contexto urbano La composición combina el marcado estilo del esténcil con una pared repleta de grafitis, integrando la obra en la energía cruda de la vida urbana. En el centro, un hombre de traje lleva bolsas con texto, junto a una cabra, mientras un policía pasa en primer plano. A la derecha, una cabina telefónica interrumpe la escena, anclando la obra en la arquitectura cotidiana de la ciudad. La superposición de grafitis, mensajes políticos y la yuxtaposición surrealista de figuras evocan temas como el consumismo, la autoridad y la rebeldía. La figura del traje, en particular, sugiere la alienación urbana, mientras que la presencia de la cabra y la cabina añade un toque de absurdo, haciendo que la composición sea a la vez humorística y mordazmente crítica. Colaboración entre Shepard Fairey y Blek le Rat Blek le Rat, cuyo nombre real es Xavier Prou (nacido en 1951 en Francia), es considerado el padre del grafiti con esténcil, llevando la crítica social directamente a las calles de París a partir de la década de 1980. Shepard Fairey, nacido en 1970 en Charleston, Carolina del Sur, se forjó una reputación gracias a su campaña de pegatinas OBEY y sus grabados de contenido político, como el póster Hope de Barack Obama. Sus obras colaborativas, como El hombre que atraviesa las paredes, ponen de manifiesto una creencia compartida en el papel del arte público como plataforma para la protesta y el diálogo. La fusión de la sensibilidad gráfica de Fairey con el enfoque directo del esténcil de Blek subraya la continuidad entre dos generaciones de artistas urbanos con conciencia política. Rareza y significado de la prueba de artista La edición de Prueba de Artista tiene un peso especial en el mundo del grabado, ya que se produce en cantidades muy reducidas y a menudo la conservan los artistas. Firmada por Shepard Fairey y Blek le Rat y marcada como AP, esta impresión posee un alto valor de colección y autenticidad. Más allá de su rareza, su iconografía y su carácter colaborativo subrayan la fuerza del arte urbano como vehículo de crítica política y cultural. La serigrafía AP de «El hombre que atraviesa las paredes» no es solo una obra de arte, sino también una vívida declaración sobre la cultura urbana, el consumismo y la resistencia, convirtiéndose así en un ejemplo clave en la historia del arte pop urbano y el grafiti.
$3,500.00
-
Montana MTN Diseño artístico de una lata de pintura en aerosol naranja Carhartt por Montana MTN
Carhartt - Edición Limitada Naranja, Diseño Exclusivo en Aerosol, Colaboración con el famoso fabricante de pintura para graffiti Montana MTN Edición limitada de latas de pintura en aerosol 2008: Colaboración entre la marca de ropa Carhartt y las latas de pintura en aerosol Montana MTN La lata de pintura en aerosol Carhartt-Orange Edición Limitada representa una singular fusión entre la cultura urbana y el marketing, fruto de la colaboración entre la reconocida marca de ropa de trabajo Carhartt y el icónico fabricante de pinturas para graffiti Montana MTN. Lanzada en 2008, esta lata de edición limitada simboliza una convergencia que encapsula la esencia del arte pop urbano y el graffiti, combinando funcionalidad práctica con expresión artística. Esta colaboración rinde homenaje a la historia compartida entre el arte urbano y la marca Carhartt, que ha sido adoptada por diversas subculturas urbanas a lo largo de los años. Montana MTN, famosa por sus pinturas en aerosol de alta calidad, preferidas por artistas de graffiti de todo el mundo, proporciona el lienzo perfecto para esta unión. El color Carhartt-Orange es un vibrante testimonio de la paleta de colores característica de la marca, un tono que destaca en cualquier superficie y se ha convertido en sinónimo de la durabilidad y resistencia asociadas a la línea de ropa Carhartt. El diseño de la lata es una pieza de colección, con salpicaduras del icónico color naranja Carhartt sobre un elegante fondo negro, reflejando la energía y el dinamismo del arte del grafiti. Esta pieza no es solo una herramienta para crear arte urbano, sino también un objeto que captura un momento en el que dos marcas influyentes se unieron para celebrar y elevar el arte de las calles. Artículos de edición limitada como la lata de pintura en aerosol Carhartt-Orange son testimonio de la resonancia cultural del arte pop urbano y el grafiti. Demuestran cómo las herramientas prácticas del arte urbano pueden transformarse en obras de arte coleccionables, difuminando las fronteras entre función y estética. Esta fusión resalta la relación en constante evolución entre la cultura urbana y las marcas comerciales, ofreciendo una narrativa que va más allá del arte para incluir la moda, la identidad y el poder de la colaboración en el panorama creativo actual.
$218.00
-
Greg Gossel Pintura acrílica en aerosol original Queen Blue de Greg Gossel
Reina - Azul. Obra original única en su tipo, técnica mixta, acrílico y pintura en aerosol sobre panel de madera enmarcado con marco de mesa personalizado, del popular artista de graffiti callejero Greg Gossel. Obra original firmada, enmarcada, de Greg Gossel, titulada «Queen (Azul)» (2017). Medidas: 18 x 24 pulgadas (45,7 x 61 cm). Técnica mixta sobre panel de madera entelado con marco de mesa a medida.
$2,769.00 $2,354.00
-
D*Face- Dean Stockton Pop Tart Amarillo Collage Único Serigrafiado por D*Face- Dean Stockton
Pop Tart Amarillo Único HPM Original Collage Serigrafía Impresión de D*Face- Dean Stockton Serigrafía sobre Papel Tejida de Bellas Artes Edición Limitada Obra de Arte Pop Callejero Collage HPM firmado y numerado de 2007. Obra de arte original única con adornos. Tamaño: 30 x 29 cm. Enmarcado. Explorando la vibrante convergencia del arte pop callejero y el arte del grafiti La fusión del arte pop urbano y el grafiti suele crear una imagen vibrante que no solo capta la atención, sino que también invita a la reflexión y al análisis de problemáticas sociales. La obra "Pop Tart Yellow Unique HPM Original Collage Silkscreen Print" del reconocido artista británico D*Face, cuyo nombre real es Dean Stockton, ejemplifica esta dinámica. Producida en 2007, esta obra de edición limitada es una pieza cautivadora, visualmente impactante y temáticamente compleja. Dean Stockton y el atractivo de la serigrafía Dean Stockton, más conocido como D*Face, se ha convertido en una figura destacada del arte urbano contemporáneo. Su obra suele criticar la cultura consumista, la mecanización de la vida moderna y la omnipresencia de los medios de comunicación que moldean nuestra realidad. Nacido en Londres, Stockton sigue vivo (al menos hasta la fecha de mi última actualización) y su trabajo continúa influyendo en la trayectoria del arte urbano a nivel mundial. La obra "Pop Tart Yellow" muestra su enfoque distintivo del arte pop urbano, fusionando elementos del grafiti con la estética tradicional del arte pop. La serigrafía, un sello distintivo del arte pop desde su popularización por figuras como Andy Warhol, es fundamental para el impacto visual de "Pop Tart Yellow". Permite a Stockton superponer colores e imágenes, creando una textura casi tangible. Este método, que consiste en presionar tinta a través de una pantalla para transferir una imagen a un soporte, añade singularidad a cada pieza, especialmente cuando incluye retoques a mano. El comentario cultural de "Pop Tart Yellow" Al observar "Pop Tart Yellow", llama la atención su audaz uso del color y la yuxtaposición de una figura esquelética adornada con rasgos caricaturescos. La obra es una verdadera cornucopia de comentarios sociales, impregnada del lenguaje visual tanto del arte callejero como del pop art. El fondo amarillo funciona como un elemento llamativo y un símbolo de precaución, reflejando las historias con moraleja que suelen contar los artistas callejeros sobre el mundo que nos rodea. Los elementos de collage y los toques finales a mano, indicados por "HPM" (Hand Painted Multiple), señalan la naturaleza única de cada impresión dentro de la serie limitada. La decisión de Stockon de embellecer a mano la obra subraya el espíritu del arte callejero de originalidad y la interacción directa con la obra. La figura esquelética, un motivo recurrente en la obra de D*Face, evoca la existencia temporal y la superposición, a menudo superficial, de expectativas y normas sociales. Las imágenes de "Pop Tart Yellow" reflejan una desilusión con el estado policial y el ciclo perpetuo de violencia, como sugieren los fragmentos de texto que acompañan a los elementos visuales. La obra de Stockton rara vez carece de su sello distintivo, y esta pieza continúa en esa línea, desafiando al espectador a reflexionar sobre las estructuras de poder y autoridad que rigen la vida cotidiana. Sus dimensiones, 76 x 74 cm, la convierten en una presencia imponente en cualquier espacio. Como ocurre con muchas obras de arte urbano, la escala contribuye a su impacto, e incluso enmarcada, "Pop Tart Yellow" conserva la energía cruda característica de los murales más grandes de Stockton. El arte urbano de Stockton, una forma que tradicionalmente se encuentra en el breve espacio del paisaje urbano, difumina aún más las fronteras entre el arte elevado y la cultura callejera accesible. Legado e influencia en el arte callejero moderno El legado del arte pop callejero y el grafiti, como "Pop Tart Yellow", reside en su capacidad de mantenerse vigente a lo largo de los años. Aunque creada en 2007, las preocupaciones temáticas de la obra resuenan con fuerza en el clima social y político actual. El arte contemporáneo ha sido durante mucho tiempo un medio para las voces marginadas y una plataforma para narrativas alternativas en la esfera pública. Como obra de edición limitada, "Pop Tart Yellow" permite a los coleccionistas poseer un fragmento de esa conversación, un momento de ese diálogo inmortalizado a través de la mirada del artista. La obra de D*Face, en particular "Pop Tart Yellow", ofrece una perspectiva crítica para observar nuestro mundo contemporáneo. El arte de Stockton nos obliga a confrontar lo cotidiano y lo político de forma simultánea. Su influencia se extiende más allá de las calles, llegando a las galerías y tendiendo un puente entre lo que el arte puede ser y lo que tiene el potencial de comunicar. La vibrante interacción entre color, texto e imágenes en «Pop Tart Yellow» es una muestra de la habilidad de Tockton para aprovechar el arte pop de Stockton con el fin de generar conversaciones y desafiar percepciones. Al igual que el resto de su obra, esta pieza seguirá cautivando e inspirando, invitando a los espectadores a disfrutar de un festín visual que es a la vez una reflexión y una crítica del mundo que habitamos.
$12,000.00
-
Kelsey Brookes Serigrafía con pintura en aerosol HPM del Año Nuevo Chino por Kelsey Brookes
Serigrafía con pintura en aerosol HPM del Año Nuevo Chino de Kelsey Brookes. Impresión serigráfica sobre papel de bellas artes tejido. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. 2006 Firmada y numerada. Técnica mixta con pintura en aerosol. Edición limitada de 50 ejemplares con detalles HPM. Tamaño de la obra: 20 x 20 cm. Desentrañando la Vibración de "Año Nuevo Chino HPM" de Kelsey Brookes. "Año Nuevo Chino HPM" de Kelsey Brookes es una obra de arte cautivadora que constituye un vívido testimonio de la fusión entre el arte pop y la sensibilidad del arte urbano. Esta pieza de edición limitada, creada en 2006, combina técnicas de pintura en aerosol y serigrafía sobre papel de bellas artes tejido. La obra, de 50,8 x 50,8 cm, forma parte de una serie especial limitada a 50 piezas firmadas y numeradas. Es una pieza de colección significativa que captura un momento específico en la exploración artística de Brookes. La obra se caracteriza por el enfoque distintivo de Brookes hacia el arte pop urbano y el grafiti, empleando un lenguaje visual profundamente arraigado en las estructuras científicas que estudió como bioquímico. "Año Nuevo Chino HPM" muestra su transición desde los patrones microscópicos de las moléculas hasta la complejidad macroscópica del arte visual. Sus piezas no son solo exploraciones de color y forma; Profundizan en los ámbitos de la espiritualidad y la conciencia, resonando con los patrones vibracionales de la vida misma. La síntesis artística en "El Año Nuevo Chino HPM" de Brookes «Año Nuevo Chino HPM» de Brookes es una síntesis artística que captura la esencia de la celebración, la reflexión y el inicio de un nuevo ciclo, tal como lo simboliza el Año Nuevo Chino. La obra está impregnada de ritmo y energía, con una paleta de colores exuberante y armoniosa. La pintura en aerosol añade una dimensión textural que evoca la espontaneidad del arte urbano. A su vez, la técnica de serigrafía proporciona precisión y reproducibilidad, vinculándola con las tradiciones del arte pop. Las imágenes superpuestas en la impresión, que presentan un collage de feroces rostros de animales, reflejan el poder y el dinamismo que suelen asociarse con el año nuevo en la cultura china. Los animales, que posiblemente evocan el espíritu del zodiaco chino, se representan con una intensidad cruda que cautiva al espectador. Cada impresión de la edición está intervenida a mano, lo que garantiza que, si bien cada pieza forma parte de la serie, también se erige como una obra de arte única. Resonancia cultural del "HPM del Año Nuevo Chino" «Año Nuevo Chino HPM» resuena con simbolismo cultural y la celebración de nuevos comienzos, temas universalmente comprendidos y apreciados. La habilidad de Brookes para integrar estos elementos en su obra, manteniendo un estilo distintivo, demuestra su posición dentro del panorama del arte contemporáneo. La edición limitada de la lámina y sus cuidadosos detalles pintados a mano sugieren un toque personal del artista, lo que añade profundidad al valor colectivo de la serie. La obra es un deleite visual que cautiva al espectador en múltiples niveles. A primera vista, es una expresión audaz y colorida que atrae la mirada. Sin embargo, en un nivel más profundo, se trata de una sofisticada interacción de símbolos culturales tradicionales y técnicas artísticas modernas. Kelsey Brookes ha creado una pieza que refleja su singular visión artística y dialoga con una narrativa más amplia de celebración y reflexión cultural. El legado del "HPM del Año Nuevo Chino" de Kelsey Brookes El legado de "Año Nuevo Chino HPM" de Kelsey Brookes simboliza el impacto que los artistas modernos pueden tener al fusionar técnicas tradicionales con temas contemporáneos. Esta serie limitada de grabados es testimonio del compromiso del artista con su oficio y su capacidad para conectar con el público a través de obras visualmente impactantes y temáticamente ricas. El trabajo de Brookes, incluyendo "Año Nuevo Chino HPM", continúa desafiando y expandiendo las definiciones del arte pop urbano y el grafiti. Al incorporar elementos de su formación científica a su arte, Brookes establece una conexión entre lo analítico y lo creativo, ofreciendo una perspectiva innovadora sobre las posibilidades del mundo del arte. Cada pieza de esta serie limitada celebra el enfoque único del artista hacia la creación, ofreciendo una historia a la vez personal y universal, una historia que sigue cautivando e inspirando.
$563.00
-
Chris Saunders Impresión de serigrafía de mandala de león de Chris Saunders
Mandala de león, edición limitada, serigrafía de 2 colores impresa a mano con capa UV selectiva sobre papel French Black Licorice de 130 lb por Chris Saunders, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada en 2015. Tamaño de la obra: 24x24. Enmarcada a medida en un marco dorado envejecido. Esta obra nació de la inspiración de una lucha personal que libraba para superar ciertos obstáculos en mi vida relacionados con la adicción. No solo la adicción a sustancias, sino también pensamientos y comportamientos adictivos que no me beneficiaban. El arquetipo del león se me apareció en sueños durante esa época. Soñé que era un león corriendo con toda su fuerza a través de una densa jungla. Tenía una gruesa cuerda en la boca y, mientras corría, la gente luchaba por sujetar los extremos libres para intentar frenarme. La cuerda se enganchaba y sentía un dolor extremo en todo el cuerpo. El dolor creció hasta el punto de que mi cuerpo ardía; sentía cómo se me quemaba la carne. Recuerdo luchar contra el dolor y, finalmente, este desapareció y seguí corriendo. ¡Fue muy intenso! Así que combiné mi visión del león con el mandala para reflejar una frecuencia de coraje, fuerza y poder tanto para el espectador como para el espacio donde se exhibe. - Chris Saunders
$925.00
-
Brian Viveros Impresión giclée de toro solitario de Brian Viveros
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$360.00
-
Peter Keil Cara de amigo 92 Rosa y azul. Pintura al óleo original de Peter Keil.
Cara de amigo 92 Rosa Azul Pintura al óleo original de Peter Keil Obra de arte única sobre panel de masonita del Hombre Salvaje de Berlín, un famoso artista contemporáneo. 1992. Firmado y fechado por Peter Keil. Óleo sobre panel de masonita. Obra original de 24x24 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que puede presentar descascarillado debido a la antigüedad y naturaleza de su trabajo. Representa un rostro alargado dividido por tonos rosas y azules. Ligera suciedad general. Explorando el vívido expresionismo de "Friend Face 92 Pink Blue" de Peter Keil La pintura al óleo original "Friend Face 92 Pink Blue" de Peter Keil encarna profundamente la vitalidad y el poder expresivo del arte pop urbano y el grafiti. Conocido como el Hombre Salvaje de Berlín, Peter Keil es un famoso artista contemporáneo cuya obra palpita con la energía cruda y la vibrante riqueza cromática propias del movimiento neoexpresionista. Esta pieza de 1992, firmada y fechada por el artista, es una pintura al óleo original sobre panel de masonita de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) y muestra el enfoque distintivo de Keil hacia la forma y el color. El arte de Keil se caracteriza por su audaz aplicación de pintura al óleo con técnica de impasto, donde se aplican gruesas capas para crear una superficie texturizada, táctil y visualmente cautivadora. Con el tiempo, es posible que se observe cierto desprendimiento de la pintura en su obra, lo cual no es un signo de deterioro, sino más bien una indicación de la historia dinámica de la obra y la evolución natural de los materiales utilizados. "Friend Face 92 Pink Blue" presenta un rostro alargado dividido por franjas contrastantes de color rosa y azul, una dicotomía que evoca una sensación de dualidad y profundidad emocional en el semblante de la figura. La resonancia cultural del legado artístico de Peter Keil El singular atractivo de la obra de Peter Keil reside en su capacidad para conectar con el observador a un nivel instintivo. Sus pinturas trascienden la necesidad de la representación tradicional, optando en cambio por transmitir la emoción a través de la expresiva manipulación del color y la forma. «Friend Face 92 Pink Blue» es un claro ejemplo de ello, donde la interacción de tonos cálidos y fríos articula un complejo paisaje psicológico. Esta obra es un ejemplo paradigmático de cómo las pinturas de Keil se involucran con el espectador, invitándolo a un mundo donde lo visceral y lo visual convergen. Las contribuciones de Keil al arte pop urbano y al grafiti se caracterizan por su desdén por las convenciones y su exaltación de la individualidad. La pincelada espontánea y a menudo agresiva refleja el espíritu del arte del grafiti, mientras que el uso de colores vibrantes y formas abstractas recuerda la influencia del arte pop. Así, «Friend Face 92 Pink Blue» es una obra de expresión personal y un diálogo con los movimientos que han moldeado la trayectoria del arte contemporáneo. Los coleccionistas de la obra de Keil suelen sentirse atraídos por la libertad sin límites y la palpable vitalidad que emanan sus pinturas. Poseer una pieza como "Friend Face 92 Pink Blue" implica conectar con una obra de arte que rebosa del vigor característico del artista y evoluciona con el paso del tiempo. Es una invitación a presenciar la interacción entre destrucción y creación, donde la pintura desconchada y la perdurable intensidad de los colores narran la historia del viaje de la obra a través del tiempo. "Friend Face 92 Pink Blue" de Peter Keil es una obra vibrante y única que captura la esencia del neoexpresionismo y refleja la posición del artista como figura clave en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. Con sus colores impactantes y su fuerza expresiva, esta pintura es un poderoso ejemplo de la perdurable visión artística de Keil y su influencia en el arte contemporáneo.
$676.00
-
Supreme Celtic Knot Black Skateboard Art Deck de Supreme
Tabla de skate Celtic Knot - Edición limitada negra con serigrafía. Diseño de tabla de skate del artista de la cultura pop urbana Supreme. Supreme inauguró la primera semana de su temporada Otoño/Invierno 2021 con la nueva tabla de skate Celtic Knot. La tabla negra Supreme Celtic Knot fue una de las más codiciadas de la temporada. Presenta el logo de Supreme en blanco, con un diseño tradicional de nudo celta en tonos negro y blanco hueso que se extiende detrás del logo.
$206.00
-
Peter Keil Ramo de flores 87. Pintura al óleo original de Peter Keil.
El Ramo de Flores 87, una pintura al óleo original de Peter Keil, es una obra de arte única sobre un panel de masonita del Hombre Salvaje de Berlín, un famoso artista contemporáneo. 1987. Firmado y fechado por Peter Keil. Óleo sobre panel de masonita. Obra original de 24x24 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que pueden presentar desconchones debido a la antigüedad y la naturaleza de su trabajo. Representa un ramo de flores en un jarrón. "Ramo de flores '87" de Peter Keil: Una celebración del color y la forma "Ramo de flores '87", una extraordinaria pintura al óleo original de Peter Keil, exhibe el estilo característico del artista conocido cariñosamente como "El Salvaje de Berlín". Creada en 1987 y firmada con audacia, esta pintura de 61x61 cm sobre panel de masonita captura la vitalidad y la energía dinámica de la obra de Keil. Reconocido por su densa aplicación de pintura, la maestría de Keil en esta pieza demuestra el potencial de textura y dimensión que ofrece la pintura al óleo. Con el paso del tiempo, parte de esta pintura texturizada se ha desconchado, algo común en la obra de Keil, lo que le confiere a la pintura un carácter histórico que narra su evolución a través del tiempo. La obra presenta un jarrón de flores, un tema clásico del bodegón, que Keil reinterpreta con su singular mezcla de expresionismo y estilo urbano. En "Ramo de flores '87", el tema tradicional del bodegón se revitaliza a través de la mirada de Keil, que introduce la exuberante estética del arte pop urbano y el grafiti. La pintura prescinde de la sutileza en favor de una presentación audaz y directa, con flores representadas en un estilo que roza la abstracción. Las formas caprichosas y los colores exagerados evidencian la influencia del arte pop, mientras que el trazo libre y los tonos vibrantes evocan el atractivo crudo del grafiti. La obra sirve de puente, fusionando los mundos históricamente distintos de las bellas artes y el arte urbano, e invita a los espectadores a conectar con ella a un nivel visceral. El mérito artístico del enfoque de Keil El mérito artístico de "Ramo de flores '87" de Keil reside en su celebración sin complejos del color y la forma. Su obra desafía las limitaciones de la pintura de bodegones tradicional, insuflándole nueva vida al género con su enfoque innovador. El uso de masonita como soporte refuerza la preferencia de Keil por materiales robustos y fiables que permitan su enérgica aplicación de pintura al óleo. La superficie lisa de la masonita es el lienzo perfecto para las gruesas capas escultóricas de pintura, que aportan profundidad y complejidad a la composición. Además, la pintura de Keil es un testimonio de la naturaleza perdurable del arte. La presencia de pintura descascarada revela los efectos del tiempo, pero también resalta la belleza intrínseca que se encuentra en el envejecimiento natural de la obra de arte. Este aspecto de la obra de Keil resuena especialmente con el espíritu del arte urbano y el arte pop, que a menudo abrazan el concepto de impermanencia y la belleza inherente a la decadencia. "Ramo de flores '87" no solo representa una escena; narra la historia de su existencia a través de su estado de evolución. El legado de Keil en la fusión de géneros artísticos "Ramo de flores '87" es emblemático del legado de Peter Keil en la fusión de géneros artísticos. Su enfoque de la naturaleza muerta refleja una tendencia significativa en el arte contemporáneo: la ruptura de las barreras entre la alta y la baja cultura, entre la galería y la calle. La obra de Keil desafía las nociones preconcebidas de las bellas artes, ampliando los límites de la expresión y el medio. Con sus pinceladas enérgicas y su paleta llamativa, esta pintura es un poderoso ejemplo de la influencia de Keil en el arte moderno, particularmente en el arte pop urbano y el grafiti. La contribución de Keil al arte contemporáneo es significativa en sus elecciones estilísticas y su filosofía sobre la creación y el consumo de arte. Democratiza el arte al llevar la sensibilidad del arte urbano al espacio de la galería, haciéndolo accesible y cercano a un público amplio. "Ramo de flores '87", como representación de la obra de Keil, subraya la capacidad del artista para cautivar la imaginación del espectador y transmitir emociones a través del vibrante lenguaje de la pintura. «Ramo de flores» '87 constituye una declaración de la profunda y positiva contribución de Peter Keil al arte. Su superficie texturizada, sus colores vibrantes y su presencia dinámica ofrecen una perspectiva novedosa del género de la naturaleza muerta, a la vez que rinden homenaje a las tradiciones del arte pop urbano y el grafiti. La pintura de Keil sigue cautivando al público y reafirmando su lugar como una figura clave del arte contemporáneo, cuya obra trasciende el tiempo y continúa inspirando el diálogo y la pasión por las artes.
$676.00
-
Tavar Zawacki- Above Serigrafía de Ofelia Legs #1 HPM de Tavar Zawacki- Arriba
Ophelia Legs #1 Edición Limitada HPM Serigrafía de 1 color con detalles pintados a mano sobre papel de bellas artes de Tavar Zawacki - Artista callejero de graffiti, arte pop moderno. #1 de 15
$450.00
-
Add Fuel SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$913.00
-
Fin DAC Impresión giclée serigráfica Endian Redux PP de Fin DAC
Impresión giclée serigráfica Endian Redux PP de Fin DAC Printers. Prueba de impresión serigráfica de 12 colores realizada a mano sobre papel Somerset Fine Art barnizado de 330 g/m². Edición limitada de arte pop callejero y grafiti. Prueba de imprenta PP Findac 2021 Firmada y marcada PP Edición limitada Tamaño de la obra 24,61 x 34,65 Impresión giclée en el lado izquierdo Serigrafía en el lado derecho. Técnica y composición de Endian Redux PP «Endian Redux PP», una serigrafía giclée del aclamado artista Fin DAC, ejemplifica la perfecta integración de técnicas tradicionales y contemporáneas, convirtiéndose en una impactante adición al ámbito del arte urbano pop de edición limitada. Esta pieza, marcada como Prueba de Imprenta (PP) y parte de una edición limitada, exhibe el estilo característico de Fin DAC: una fusión de fotorrealismo con elementos gráficos inspirados en el grafiti. La obra yuxtapone una impresión giclée a la izquierda con una serigrafía a la derecha, aportando cada una su textura e impacto visual distintivos. La técnica giclée, conocida por su reproducción de detalles de alta calidad, permite la representación fotorrealista del sujeto. Al mismo tiempo, la serigrafía, un guiño a las raíces del artista en el arte urbano, imprime colores vibrantes y elementos gráficos, creando un contraste dinámico dentro de la misma pieza. Esta serigrafía de 12 colores, realizada a mano sobre barniz, está superpuesta a un papel de bellas artes Somerset de 330 g/m², elegido por su capacidad para retener colores vibrantes y detalles intrincados, lo que garantiza que cada matiz de la obra de arte se capture con claridad. Relevancia cultural en el arte contemporáneo «Endian Redux PP» refleja la exploración del artista sobre la identidad y la feminidad, temas recurrentes en su obra. La protagonista de la estampa, una mujer con una mirada evocadora y adornada con diseños que recuerdan a tatuajes, alude a la intersección entre la belleza tradicional y la estética moderna. El uso del barniz no solo aporta una dimensión textural a la obra, sino que también juega con la luz y el reflejo, invitando al espectador a contemplarla desde múltiples perspectivas. Influencia artística de Fin DAC Fin DAC ha consolidado su reputación creando obras que trascienden los límites convencionales del arte pop urbano y el grafiti. Su enfoque de la serigrafía, a menudo caracterizado por una singular combinación de estarcido y técnicas a mano alzada, da como resultado obras meticulosamente elaboradas e impregnadas de espontaneidad. «Endian Redux PP», con su combinación de giclée y serigrafía, ejemplifica el compromiso del artista por explorar los límites de estos medios, ofreciendo a los coleccionistas una pieza que no es solo una impresión, sino un testimonio del potencial de la serigrafía como forma de arte. Importancia de las pruebas de imprenta en las colecciones de arte La denominación de Prueba de Imprenta indica una rareza y exclusividad muy apreciadas por los coleccionistas. Estas pruebas suelen ser las primeras copias impresas y se utilizan para verificar la calidad de la impresión antes de la producción de la edición completa. Por ello, a menudo se consideran las más deseadas por los coleccionistas debido a su lugar en el proceso de impresión y su número limitado. La decisión de Fin DAC de firmar y marcar estas pruebas autentifica aún más su condición de obras de arte de edición limitada. «Endian Redux PP» de Fin DAC es una convincente representación de la capacidad del arte pop urbano para incorporar técnicas tradicionales de bellas artes con la energía y la crudeza del arte callejero y el grafiti. La obra se erige como un vibrante testimonio de la evolución narrativa del arte pop, haciendo eco de las raíces históricas del género a la vez que lo impulsa hacia el futuro mediante métodos innovadores y la exploración temática. Encapsula un momento del arte contemporáneo donde las fronteras entre las diversas formas artísticas se difuminan y se entrelazan de forma armoniosa.
$6,827.00
-
Add Fuel AZ373 Trippin papel secante azul impresión de archivo por Add Fuel
AZ373- Trippin Blue Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo en Papel Secante Perforado por Add Fuel, arte de la cultura pop y LSD. Edición limitada de 150 ejemplares de papel secante, firmados y numerados en 2021. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado. La obra AZ373-Trippin Blue Blotter Paper representa una fascinante fusión entre la rebeldía subcultural y el arte urbano pop y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, obra del artista Add Fuel, ejemplifica la constante intersección entre el arte y la contracultura, especialmente en el ámbito de la psicodelia. Lanzada en 2021, cada impresión de la serie limitada de 150 ejemplares es testimonio de la meticulosa artesanía y la relevancia cultural que Add Fuel aporta. Elaborada con impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado, un material históricamente vinculado a la distribución de LSD, esta obra encapsula un período en el que la cultura de las drogas influyó profundamente en las artes visuales, la música y el estilo de vida. Su tamaño de 19 x 19 cm (7,5 x 7,5 pulgadas) es manejable para coleccionistas y lo suficientemente íntimo como para atraer al espectador a su complejo diseño. Los intrincados patrones y los vibrantes tonos azules recuerdan la estética tradicional de los azulejos de cerámica, reinterpretados desde una perspectiva contemporánea para desafiar las percepciones de lo que puede representar el arte urbano. El toque personal es evidente, ya que cada edición de papel secante está perforada a mano por Zane Kesey, lo que realza aún más la singularidad de cada pieza. La participación de Kesey vincula la obra con una narrativa más amplia, considerando que su padre, Ken Kesey, fue una figura clave de la cultura psicodélica. Este linaje autentifica la obra, uniendo ideologías del pasado y del presente. Como objeto de colección, el papel secante AZ373-Trippin Blue no solo es un deleite visual, sino también una pieza histórica. Representa una declaración audaz en el mundo del coleccionismo, donde el arte se encuentra con la historia subversiva, y cada pieza numerada lleva la firma del artista, certificando su autenticidad como una genuina obra de arte pop urbano. Los coleccionistas y entusiastas del arte del grafiti suelen sentirse atraídos por estas piezas, que no solo aportan valor estético a su colección, sino que también transmiten una narrativa de cambio cultural y evolución artística.
$385.00
-
Shepard Fairey- OBEY Blondie Live at the Roundhouse - Serigrafía negra de Shepard Fairey - OBEY
Blondie en directo en el Roundhouse - Serigrafía de edición limitada en negro a dos colores, impresa a mano sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. Live at the Roundhouse (Black) Serigrafía 18 x 24 pulgadas Edición de 150 23 de junio de 2017 Mide 18" x 24". Póster del concierto de Blondie, artista de música punk rock, en The Roundhouse, Londres, Inglaterra, 2017.
$384.00
-
Jay Kaes GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$482.00
-
Alice Pasquini Sin título. Impresión giclée de Crossroads por Alice Pasquini.
Sin título. Impresión giclée de Crossroads por Alice Pasquini. Obra de arte. Edición limitada impresa en papel de bellas artes Baryta de 300 g/m². Artista callejero pop de graffiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada en 2019. Tamaño de la obra: 13 x 17,83 pulgadas. La esencia artística de "Sin título desde la encrucijada" «Sin título desde la encrucijada» de Alice Pasquini es una impresión giclée que captura la esencia del arte pop urbano contemporáneo y el grafiti. Como artista aclamada, Pasquini presenta una obra que ejemplifica su enfoque distintivo del arte, que ha ido perfeccionando los límites del arte urbano y el muralismo. Esta impresión de edición limitada, con sus figuras vibrantes y formas abstractas, es testimonio de su habilidad para comunicar narrativas cautivadoras a través de su arte. La obra, una impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes Baryta de 300 g/m², destaca por su textura y profundidad de color, características propias de las impresiones de alta calidad. Sus dimensiones, 33 x 45,3 cm (13 x 17,83 pulgadas), ofrecen un amplio lienzo para que Pasquini plasme su visión. Una tirada limitada de 100 copias firmadas y numeradas indica la exclusividad y el carácter coleccionable de esta pieza. El retrato se centra en una figura femenina, un tema recurrente en la obra de Pasquini, que irradia una sensación de contemplación y profundidad. Su mirada es penetrante y tierna, invitando al espectador a reflexionar sobre los pensamientos que se esconden tras esos ojos. Lenguaje visual y simbolismo El uso que hace Pasquini de colores vibrantes y contrastantes sobre el fondo austero del papel baritado crea una cautivadora dicotomía visual. La fluidez y la aparente espontaneidad de las pinceladas se yuxtaponen con la deliberada intensidad de la mirada del sujeto, creando un poderoso punto focal. Esta pieza de la colección «Encrucijada» simboliza la intersección de vidas e historias en el paisaje urbano, una encrucijada de la experiencia humana. La elección del artista de un estilo pop grafitero infunde a la obra una crudeza urbana que resulta a la vez auténtica y bella. Competencia técnica y nivel medio La técnica para producir una impresión giclée de esta calidad es una maravilla moderna que tiende un puente entre la impresión tradicional y la tecnología digital. El término «giclée», derivado del verbo francés «gicler», que significa «rociar», se refiere al proceso de creación de impresiones artísticas de alta calidad a partir de una fuente digital mediante impresión de inyección de tinta. Este método reproduce los colores y las texturas con una fidelidad asombrosa a la obra original. Es un medio idóneo para el arte pop urbano, donde la accesibilidad del arte es un valor fundamental, permitiendo que la obra llegue a un público más amplio sin sacrificar la calidad. Impacto cultural y ubicación en el arte moderno «Sin título desde la encrucijada» no es una mera pieza decorativa; es un artefacto cultural que encapsula el espíritu y la ética de la sociedad contemporánea. Su lanzamiento en 2019 la sitúa en un periodo artístico donde se difuminan cada vez más las fronteras entre el arte culto y el arte urbano, y donde la voz de la calle es tan poderosa e importante como la de la galería. La contribución de Alice Pasquini a este movimiento es profunda, ya que constantemente desafía y expande la narrativa de lo que puede ser el arte pop urbano. Coleccionabilidad y valor El valor de una edición limitada como "Sin título desde la encrucijada" trasciende su atractivo estético. Para los coleccionistas, el encanto reside en su escasez y en el toque personal de la artista: cada lámina está firmada y numerada, lo que la convierte en una pieza única. Coleccionar obras como esta no es solo una inversión en arte; es una inversión en el legado del arte pop urbano y el grafiti. Representa la oportunidad de poseer una parte del movimiento, una instantánea de la trayectoria de la artista y un fragmento de la historia cultural. La lámina giclée "Sin título desde la encrucijada" de Alice Pasquini expresa con profundidad el arte pop urbano y el grafiti. Mediante su característico uso del color, sus expresivos retratos y la innovadora técnica de impresión giclée, Pasquini continúa forjando una profunda conexión con su público. El carácter de edición limitada de esta lámina, junto con su evocadora representación de la vida urbana, subraya la posición de la artista como una figura clave en el panorama del arte contemporáneo.
$226.00
-
Avone Serigrafía de control de armas de Avone
Edición limitada de Control de Armas, serigrafía de dos colores impresa a mano sobre papel francés de 140 lb por Avone, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. AVone es el artista neoyorquino por excelencia. A través de su obra, crea un entorno urbano reimaginado, impregnado de imágenes que ofrecen una visión cruda y distintiva de la decadencia. Su trabajo está principalmente influenciado por la ciudad que considera su hogar, así como por los expresionistas abstractos Franz Kline y Andy Goldsworthy, cuya obra ha inspirado la fragmentación de su escritura y las superficies texturales que él mismo desarrolla.
$352.00
-
Tavar Zawacki- Above Serigrafía en negro incógnito de Tavar Zawacki- Arriba
Incognito - Serigrafía de edición limitada en negro de 20 colores, impresa a mano sobre papel 100% algodón blanco radiante, por Tavar Zawacki - Arte callejero poco común de un famoso artista de arte pop. El tamaño del papel es de 84 cm de ancho x 116 cm de alto (33 pulgadas de ancho x 45,5 pulgadas de alto). Papel Somerset de 330 g/m², libre de ácido, blanco radiante, 100% algodón. Todos los estampados tienen bordes irregulares hechos a mano. CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN: Incognito se imprimió en el estudio Mother Drucker Print Studio de Berlín. Incognito es un proceso de serigrafía tradicional CMYK. El diseño incluye más de 20 colores diferentes. Todos los estampados están firmados, fechados, con un relieve personalizado y un sello en el reverso.
$2,607.00 $2,216.00
-
Mr André Saraiva TIPOGRAFÍA
Compre TÍTULO Edición limitada Impresión tipográfica a mano en 2 colores en MEDIANO por ARTISTA Arte pop graffiti artista famoso arte. INFORMACIÓN
$200.00
-
Tavar Zawacki- Above Arrow Pulse Strawberries n Cream HPM Pintura en aerosol Impresión en madera de Tavar Zawacki- Arriba
Arrow Pulse Fresas con crema Técnica mixta pintada a mano sobre panel de madera cortado con láser, lista para colgar, por Tavar Zawacki (Arriba) Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. «La flecha Pulse fue uno de los muchos diseños populares que creé para mi reciente exposición individual, Remix, en Detroit. Decidí hacer una edición más pequeña (5) de las flechas Arrow Pulse, ya que este diseño es un estilo popular e icónico. Diseñé los archivos de corte en mi computadora con Adobe Illustrator y luego los mandé a cortar con láser para asegurar su perfección y uniformidad en la forma. Después de realizar los cortes, extraje individualmente cada flecha Pulse y le asigné un color específico. Lo que se ve en la pieza terminada es una flecha Pulse de madera colorida y compuesta.» - Arriba
$631.00
-
Scarecrowoven La serigrafía Fiend Demon Fantasy de Scarecrowoven
La fantasía del demonio fiero. Serigrafía de edición limitada de 7 colores, plateada metálica, impresa a mano sobre papel francés color crema por el artista de arte pop Scarecrowoven Macabre Art. Impreso en papel acuarela de grano fino, edición firmada y numerada de 50 ejemplares. 18 x 24 pulgadas.
$214.00
-
Tavar Zawacki- Above Arrow Pulse Summer Arrow Pulse Strawberries n Cream Pintura en aerosol HPM Impresión en madera de Tavar Zawacki- Arriba
Arrow Pulse Summer Original, técnica mixta pintada a mano sobre panel de madera cortado con láser, lista para colgar, por Tavar Zawacki (Arriba), artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «La flecha Pulse fue uno de los muchos diseños populares que creé para mi reciente exposición individual, Remix, en Detroit. Decidí hacer una edición más pequeña (5) de las flechas Arrow Pulse, ya que este diseño es un estilo popular e icónico. Diseñé los archivos de corte en mi computadora con Adobe Illustrator y luego los mandé a cortar con láser para asegurar su perfección y uniformidad en la forma. Después de realizar los cortes, extraje individualmente cada flecha Pulse y le asigné un color específico. Lo que se ve en la pieza terminada es una flecha Pulse de madera colorida y compuesta.» - Arriba
$631.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía modular de Add Fuel x Shepard Fairey - OBEY
Serigrafía modular de Add Fuel x Shepard Fairey - OBEY. Impresión manual sobre papel de bellas artes color crema con motas. Obra de arte de edición limitada. Artista de la cultura pop Obey. Edición limitada de 500 ejemplares, firmada y numerada, 2022. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. La obra de Diogo Machado, alias ADD FUEL, funciona en varios niveles, tanto literal como metafóricamente. Sus piezas dominan la estética de la azulejería tradicional portuguesa, añadiendo ilustraciones de personajes lúdicos, subversivamente entretejidas en los diseños. Estos dos estilos aparentemente dispares se fusionan con tal elegancia que descubrir la rareza dentro de la armonía resulta a la vez extraño y placentero. Los desgarros, reales y simulados, que ADD FUEL incorpora en su arte son más que un simple guiño al papel, material común del arte urbano moderno; también constituyen una provocativa disonancia visual, ya que los azulejos no se rasgan. A pesar de la incongruencia entre azulejos y desgarros, las composiciones visualmente seductoras de ADD FUEL evocan una sensación de paso del tiempo y una historia tras cada capa. -Shepard Fairey- OBEY Modular de Add Fuel x Shepard Fairey – Obey Collaborative Silkscreen en Street Pop Art y Graffiti Artwork Modular es una serigrafía colaborativa de 2022 creada por el artista portugués Diogo Machado, conocido como Add Fuel, y el artista estadounidense Shepard Fairey, fundador de OBEY. Estampada a mano sobre papel artístico Speckletone color crema y lanzada en una edición limitada de 500 ejemplares, firmada y numerada, esta obra de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) ejemplifica la sinergia entre la herencia ornamental y la resistencia visual contemporánea. La impresión superpone motivos tradicionales de azulejos, característicos de la práctica de Add Fuel, con la distintiva iconografía y el equilibrio compositivo de Fairey. Imitaciones de papel rasgado atraviesan las capas, revelando yuxtaposiciones dinámicas de patrones clásicos, abstracción pop moderna y un mandala floral central impregnado de la visión política de Fairey. La pieza vibra con tonalidades azules, rojas y blancas, haciendo eco de los temas duales de belleza y disrupción que subyacen a su vocabulario visual compartido. Motivos de azulejos, ilusión e historia en capas La interpretación que Add Fuel hace de la azulejería tradicional portuguesa es a la vez reverente y subversiva. Al reinterpretar la elegancia simétrica de los motivos cerámicos con figuras inesperadas y elementos gráficos, moderniza un medio centenario, inyectándole humor conceptual y profundidad narrativa. En Modular, los falsos desgarros atraviesan la precisión de las baldosas para revelar diseños subyacentes, imitando la superposición desgastada que suele encontrarse en entornos urbanos. Estos desgarros son contradicciones visuales —las baldosas no se rompen—, pero a la vez anclan la obra en la realidad material de los carteles callejeros, las pegatinas de trigo y los panfletos. El efecto sugiere una historia que se desarrolla a través del tiempo, donde la estética se construye sobre la otra, se raspa y se vuelve a ensamblar para crear una historia viva. Esta ilusión invita al espectador a cuestionar sus propias ideas preconcebidas sobre la permanencia, la tradición y la identidad. La integración y la influencia urbana de Shepard Fairey La inconfundible influencia de Shepard Fairey se entreteje en la estructura modular de la obra mediante la inclusión de una audaz simbología geométrica y puntos focales centrales en tonos rojos. Conocido por su campaña OBEY Giant y el póster Hope para Barack Obama, Fairey aporta un instinto gráfico excepcionalmente refinado a esta colaboración. Su presencia en Modular no es dominante, sino que se integra a la perfección, permitiendo que el diálogo entre su lenguaje de diseño político y la fluidez ornamental de Add Fuel se desarrolle en armonía. La composición refleja el compromiso de Fairey con la superposición de capas, la repetición y las formas simbólicas de poder, contribuyendo al peso conceptual de la pieza sin eclipsar la base decorativa. Se trata de una singular fusión de arte urbano con enfoque en el diseño y la creación de patrones históricos, emblemática de la misión de Fairey de preservar el mensaje dentro de la forma. Artesanía y concepto en el arte pop callejero y el grafiti Esta serigrafía fue meticulosamente elaborada con múltiples capas de tinta sobre papel Speckletone, una elección que evoca los orígenes urbanos de la práctica artística de ambos artistas, elevando el resultado final a la categoría de galería. La tensión formal de Modular entre la ornamentación clásica y el simbolismo pop la convierte en un ejemplo paradigmático del arte urbano pop y el grafiti contemporáneos. Refleja una estética en evolución donde la colaboración expande el significado y donde el pasado cultural no se preserva en silencio, sino que cobra vida mediante la intervención visual. Para coleccionistas y espectadores, Modular ofrece una experiencia táctil y simbólica: una obra que aúna la precisión de la tradición y la urgencia del presente en perfecta contradicción. Se erige como testimonio del poder transformador de la superficie, la narrativa y la subversión.
$951.00
-
Fin DAC Haiconca Impresión serigráfica en oro amarillo metálico de Fin DAC
Haiconca Impresión serigráfica en oro amarillo metálico de Fin DAC. Impresión manual de 8 colores sobre papel Somerset Fine Art de 410 g/m² con sangrado completo y bordes irregulares. Edición limitada de la obra de arte Findac . Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada (2023). Tamaño de la obra: 20 x 31,5 cm. Serigrafía. Haiconca Impresión serigráfica en oro amarillo metálico de Fin DAC Haiconca Metallic Yellow Gold es una obra maestra de serigrafía de 2023 del reconocido artista de arte pop urbano Fin DAC. Impresa a sangre completa en papel Somerset de bellas artes de 410 g/m² con bordes irregulares, esta obra mide 50,8 x 80 cm y pertenece a una edición estrictamente limitada de tan solo 40 copias firmadas y numeradas. La impresión se creó mediante un intrincado proceso de serigrafía de 8 colores, presentando un retrato monocromático de gran detalle electrizante, realzado por un audaz motivo de máscara en oro amarillo metálico. Esta yuxtaposición de hiperrealismo en escala de grises con vibrantes colores simbólicos es un sello distintivo del lenguaje visual de Fin DAC y contribuye a su constante reflexión sobre la belleza cultural y el poder femenino. Estilo distintivo y emblemas culturales de Fin DAC Fin DAC, nacido en Irlanda y ahora reconocido internacionalmente, ha redefinido el retrato femenino en el arte pop urbano y el grafiti a través de su simbolismo visual consistente y deliberado. Su estética característica incluye mujeres enmascaradas adornadas con motivos faciales salpicados de color que evocan elementos ceremoniales tradicionales asiáticos, sudamericanos o tribales. «Haiconca Metallic Yellow Gold» ejemplifica este enfoque temático recurrente. La mujer de esta obra mira directamente al espectador, serena pero reservada; sus ojos penetrantes contrastan con la máscara dorada que gotea sobre su rostro. El piercing en la nariz, el anillo texturizado y las uñas pintadas contribuyen a la narrativa compleja que suele definir a los sujetos de Fin DAC: poderosos e introspectivos, adornados pero íntegros. Proceso, materiales y ejecución artística El uso de papel Somerset de 410 g/m² es una elección deliberada que realza la profundidad táctil de la obra y permite que el pigmento metálico refleje la luz en distintos tonos según el ángulo de visión. La serigrafía manual de ocho colores permite un control y una superposición de capas excepcionales, lo que da como resultado una impresión con una apariencia casi fotográfica, a la vez que conserva su origen crudo en el arte urbano. Los bordes deshilachados a mano le confieren a la impresión una cualidad escultórica y natural que complementa la filosofía de la calle a la galería, fundamental en la práctica de Fin DAC. Estos detalles de producción no son casuales; son esenciales para comprender cómo el arte pop urbano ha evolucionado hasta convertirse en una expresión artística de colección de gran valor. Relevancia contemporánea en el arte pop callejero y el grafiti Haiconca Metallic Yellow Gold se erige como una impactante reflexión visual sobre la identidad, la capacidad de acción y la percepción. La máscara amarilla metálica es a la vez escudo y declaración: una metáfora visual de los roles que las mujeres adoptan o a los que se resisten en la sociedad contemporánea. La obra de Fin DAC continúa elevando a mujeres de diversos orígenes culturales, no como símbolos exóticos, sino como individuos empoderados que imponen su presencia en los espacios urbanos y artísticos. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza fusiona el retrato fotorrealista con una iconografía audaz, consolidando a Fin DAC como una figura clave del género. Con una edición limitada de tan solo 40 ejemplares, este lanzamiento de 2023 ofrece a los coleccionistas una obra excepcional y poderosa que dialoga directamente con el presente, manteniendo una estética atemporal y una profunda carga emocional.
$2,144.00
-
Fin DAC Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Serigrafía de Fin DAC
Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Impresión serigráfica adornada por Fin DAC Impresión manual de 8 colores sobre papel Somerset Fine Art de 410 g/m² con sangrado completo y bordes irregulares Edición limitada Obra de arte Findac . 2023. Serigrafía acrílica única, firmada y numerada, con detalles de HPM. Edición limitada de 8 ejemplares. Tamaño de la obra: 20 x 31,5 cm. Impresión serigráfica. Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Serigrafía de Fin DAC Haiconca Pearl Lustre Pearl es una serigrafía artesanal de 8 colores, edición 2023, del reconocido artista de arte urbano pop y graffiti Fin DAC. Cada pieza de esta tirada hiperlimitada de tan solo ocho ejemplares está intervenida a mano con pintura acrílica, convirtiéndose en una obra de arte multimedia única. Impresa en papel Somerset de bellas artes de 410 g/m², con márgenes irregulares y sangrado completo, la obra mide 50,8 x 80 cm y se erige como una pieza emblemática de la serie de Fin DAC, que fusiona una estética visual impactante con un comentario simbólico sobre la belleza y la fuerza cultural. Simbolismo, detalle y técnica Esta edición de Haiconca presenta los distintivos motivos faciales que definen el icónico lenguaje visual de Fin DAC. El rostro de la mujer, en escala de grises, está adornado con marcas de máscara en tonos nacarados que gotean como pintura ceremonial, mientras que los labios están pintados de un rojo carmesí brillante con pinceladas visibles que revelan la mano del artista. Su mirada es directa, evocadora y está llena de misterio y firmeza. La inclusión de detalles finamente representados, como un piercing en la nariz, un anillo escultórico y esmalte de uñas negro, resalta el adorno, la identidad y la rebeldía. El resultado es un equilibrio entre elegancia y audacia, entre silencio y poder. Materiales y especificidad de la edición Impresa mediante serigrafía de ocho colores, esta edición logra una profundidad y textura extraordinarias. El alto gramaje del papel Somerset para bellas artes ofrece una riqueza táctil que realza la presencia de la obra, tanto enmarcada como sin enmarcar. La impresión a sangre elimina cualquier margen de enmarcado, creando una sensación de inmersión e inmediatez. Los detalles pintados a mano —visibles en los labios y sutiles acentos— elevan cada pieza más allá de una simple impresión, convirtiéndola en una obra de arte original de gran valor para coleccionistas. Con tan solo ocho ejemplares, cada uno firmado y numerado, esta edición de HPM se encuentra entre las expresiones más raras y exclusivas de la filosofía estética de Fin DAC. Relevancia en el arte pop callejero y el arte del grafiti Fin DAC, artista afincado en el Reino Unido y de origen irlandés, se ha labrado un espacio distintivo en la comunidad artística global al visibilizar a mujeres de diversas identidades culturales en una obra que desafía la objetivación a la vez que celebra la belleza, el poder y los matices. Haiconca Pearl Lustre Pearl se inscribe firmemente en la tradición del arte pop urbano y el grafiti, fusionando una ejecución fotorrealista con una iconografía callejera estilizada. Los elementos pintados a mano de esta edición reflejan aún más la hibridación entre la disciplina del estudio y la espontaneidad callejera. Estas piezas conectan con los coleccionistas no solo a través de la estética, sino también por su resonancia simbólica y su elevada posición dentro de la cultura del arte contemporáneo. Cada HPM de esta edición plasma el compromiso de Fin DAC con la artesanía, la narrativa y el poder del retrato como vehículo para la crítica social y la evolución artística.
$5,251.00
-
Tavar Zawacki- Above Flechas embellecidas 2015 HPM Stencil Serigrafía de Tavar Zawacki- Arriba
Flechas Adornadas Desconocidas 2015 Edición Limitada Impresión Serigráfica HPM Adornada a Mano, Pintura, Pintura en Aerosol, Esténcil sobre Papel de Bellas Artes por Tavar Zawacki- Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. No recuerdo el nombre de esta obra de arte, si lo sabes por favor contáctame.
$1,508.00 $1,282.00
-
Mr André Saraiva Obra de arte de la lata de pintura en aerosol negra brillante del Sr. André por Montana MTN
Sr. André - Edición Limitada Negra, Obra de Arte en Aerosol Crossover del famoso fabricante de pintura para graffiti Montana MTN. 2021 Mr André Edición Limitada de 500 Latas de Pintura en Aerosol Color Negro Brillante con Caja de Madera Personalizada Obra de Arte Tamaño 3x8 Montana MTN Rellena de Pintura. Lata de pintura en aerosol negra brillante Mr André de Montana MTN – Arte pop callejero y graffiti La lata de pintura en aerosol Mr. André Glossy Black Edición Limitada, lanzada en 2021 por Montana MTN, se erige como un objeto icónico en la cultura del arte urbano pop y el grafiti. Producida en una edición de coleccionista de tan solo 500 unidades, esta lata de 7,6 x 20,3 cm contiene pintura en aerosol negra brillante y se presenta en una caja de madera personalizada grabada con la firma del artista y el emblema de Montana Edición Limitada. El diseño visual de la lata está inconfundiblemente vinculado al famoso alter ego grafitero de André Saraiva, Mr. A. El rostro de líneas simplificadas del personaje, coronado con símbolos exagerados como la X y la O, es una representación visual de décadas de influencia urbana internacional. Como lata de aerosol funcional y objeto de arte en sí mismo, este lanzamiento ocupa un terreno híbrido que fusiona la cultura utilitaria del grafiti con el arte coleccionable de alto concepto. Sr. André: Artista de grafiti e ícono internacional del pop callejero André Saraiva, nacido en Uppsala, Suecia, y criado en París, Francia, es una figura del arte pop urbano reconocida mundialmente, cuyas raíces en el grafiti se remontan a principios de la década de 1990. Alcanzó la fama con la creación de Mr. A, un personaje que se convertiría en emblema de la rebeldía romántica y la alegría irreverente en paisajes urbanos de todo el mundo. Presente en azoteas, callejones y muros desde París hasta Tokio y Nueva York, la amplia sonrisa y las extremidades sinuosas de Mr. A establecieron una marca visual tan subversiva como lúdica. Mr. Saraiva no se ha limitado a los muros callejeros. Su lenguaje visual ha trascendido a colaboraciones con la moda de lujo, la hostelería y el diseño, sin perder la crudeza y la espontaneidad de sus inicios en el grafiti. Ya sea en lienzos o en las paredes del metro, su obra mantiene su audaz identidad narrativa, reforzando la importancia de la narración visual en los espacios públicos. Serie de artistas y cultura de objetos de Montana MTN Montana Colors, con sede en Barcelona, ha sido durante mucho tiempo el referente en pintura en aerosol para artistas de graffiti de todo el mundo. Su Serie Artista eleva el humilde aerosol a una plataforma para la colaboración artística, brindando espacio a pioneros como Mr André para reinterpretar el objeto a través de sus propios lenguajes visuales. La edición 2021 Mr André Glossy Black refleja el estilo de líneas limpias y el minimalismo urbano del artista. El fondo negro intenso y los elementos gráficos naranjas le confieren a la pieza una presencia emblemática que evoca tanto sus raíces callejeras como su presentación en galería. El uso de materiales de alta calidad por parte de Montana, junto con un empaque de edición limitada y una imagen de marca centrada en el artista, transforma el aerosol de herramienta a objeto de colección. El legado del arte pop callejero encapsulado en la lata de Mr André MTN. Esta pieza de edición limitada no solo celebra el alcance artístico global de Mr. André, sino que también da testimonio de la importancia cultural del grafiti en la evolución del arte contemporáneo. La fusión de la crudeza callejera con una presentación digna de galería encapsula la progresión del grafiti desde subcultura hasta convertirse en un respetado movimiento creativo. El aerosol negro brillante de Mr. André es una expresión física de esta evolución: una escultura coleccionable que simboliza movimiento, rebeldía y claridad estilística. Para coleccionistas y seguidores del arte pop urbano y el grafiti, representa una conexión tanto tangible como simbólica con uno de los artistas más reconocidos del género.
$175.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Corazón y Alma de Ian Curtis por Shepard Fairey - OBEY
Serigrafía Heart and Soul de Ian Curtis por Shepard Fairey - OBEY. Impresión manual de 3 colores sobre papel artístico crema moteado. Edición limitada. Obra de arte de Obey, artista de la cultura pop. Edición limitada de 500 ejemplares, firmada y numerada, 2023. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Impresión serigráfica. Descubrí a Joy Division gracias a mi amigo Jay Haley entre 1985 y 1986. Jay era un poco más abierto de mente que yo, así que escuchaba punk y hardcore agresivos, pero también música más melancólica como The Smiths, The Cure, los primeros Cult y Joy Division. Al principio me gustaron algunas melodías de Joy Division, pero en general la música me parecía un poco fría, austera e inquietante, casi deprimente. Sin embargo, con el tiempo me fue gustando más y lo que antes consideraba desventajas se convirtió en virtudes. Al dejar atrás mi etapa de ortodoxia punk rock, me di cuenta de que ninguna banda sonaba como Joy Division. Mi amor por Joy Division no ha hecho más que crecer con los años, al igual que mi admiración por su estética. La imagen de elegante austeridad de Joy Division suele asociarse a las ilustraciones de Peter Saville, pero gran parte del mérito se debe a Kevin Cummins por sus retratos noir de la banda. Llevo años admirando la fotografía de Cummins, así que me encantó cuando aceptó colaborar en un retrato de... Ian Curtis, cantante de Joy Division, quien se suicidó en 1980 a los 23 años. Curtis fue un cantante único, pero también un letrista excepcional, por lo que la letra de la canción "Heart and Soul" se entrelaza con la obra, junto con una división angular en la figura de Curtis que simboliza la tensión entre el corazón y el alma. Como Kevin conoció personalmente a Ian, le agradecí mucho que me permitiera interpretar su icónica fotografía. -Shepard Fairey- OBEY La serigrafía "Ian Curtis Heart and Soul" de Shepard Fairey es un poderoso homenaje al enigmático líder de Joy Division y su profundo impacto en la música y la cultura visual. Lanzada en 2023, esta edición limitada encapsula la profunda conexión personal de Fairey con Curtis y el legado perdurable de la banda. La obra, de 45,7 x 61 cm y limitada a 500 ejemplares, está meticulosamente impresa a mano, mostrando tres colores sobre papel artístico color crema con motas, lo que subraya la esencia cruda y texturizada del tema. El interés de Fairey por la obra de Joy Division comenzó a mediados de la década de 1980, una época marcada por un despertar musical en la que pasó de una perspectiva estrictamente punk a una apreciación más amplia de los sonidos melancólicos y evocadores que definieron la discografía de Joy Division. Fairey habla con franqueza sobre cómo la percepción inicial de la música como «fría e inquietante» se transformó en una comprensión de su profundidad y singularidad, revelando una narrativa de crecimiento personal y artístico. Fundamental para esta obra es la colaboración de Fairey con Kevin Cummins, fotógrafo reconocido por sus conmovedores retratos de Joy Division, que han moldeado significativamente la narrativa visual de la banda. La decisión de integrar la letra de «Heart and Soul» en el retrato representa una fusión, tanto literal como figurativa, del genio lírico de Curtis con su representación visual. Esta elección de diseño también alude a las complejidades de las luchas personales de Curtis, reflejadas en el marcado contraste que divide su figura en la obra: un conmovedor recordatorio de la discordia interna entre pasión y razón, emoción e intelecto. La obra de Fairey no es solo una pieza visual, sino un collage narrativo que rinde homenaje a la influencia artística y el legado de Ian Curtis. Al integrar la conmovedora letra de «Heart and Soul» en la obra, Fairey invita a los espectadores a conectar con ella en múltiples niveles: estético, emocional e intelectual. La impresión trasciende la mera representación, convirtiéndose en un vehículo para la admiración del artista por el talento de Curtis como cantante y compositor, así como por el impacto perdurable de Joy Division en la música y la cultura popular, asegurando que la esencia del arte de Ian Curtis siga resonando a través del tiempo.
$526.00
-
Bobby Hill London Street con autobús HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill
London Street With Bus, edición limitada, serigrafía de técnica mixta intervenida a mano sobre papel de 200 libras de Bobby Hill, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Cada pieza es única y los colores, la pintura y las pinturas en aerosol hechas a mano por el artista son aleatorios, varían, ¡y es posible que no reciba el artículo exacto que se muestra en la imagen! «Utilizo imágenes fotográficas como base para mi arte, pero a veces dibujo directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que considero importantes. Cada pieza de esta edición fue serigrafiada individualmente y pintada a mano con diversos acrílicos y otros medios. Fíjense en los colores más que en la imagen, aunque a veces resulte difícil. Los colores representan lo que sucede en mi vida en cada momento.» - Bobby Hill
$159.00
-
Jay Kaes BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST
Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.
$360.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía de Florence Aubenas por Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat
Serigrafía de Florence Aubenas por Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat. Impresión manual sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. 2008. Firmada por Shepard Fairey y Blek le Rat. Edición limitada numerada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. Shepard Fairey x Blek le Rat Florence Aubenas Serigrafía 2008 La serigrafía de Florence Aubenas de 2008 representa una colaboración excepcional entre el artista callejero estadounidense Shepard Fairey, conocido como OBEY, y el pionero francés del esténcil, Blek le Rat. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, esta serigrafía, realizada a mano, se produjo en una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, firmados y numerados. Cada impresión lleva la firma de ambos artistas, lo que consolida su importancia como un diálogo intergeneracional dentro del arte pop urbano y el grafiti. La protagonista, la periodista francesa Florence Aubenas, fue secuestrada y retenida como rehén en Irak en 2005, convirtiendo la obra en un poderoso símbolo de resiliencia y del papel del arte en la visibilización de los derechos humanos. Imágenes y simbolismo La obra fusiona el estilo gráfico y políticamente comprometido de Shepard Fairey con la técnica clásica del esténcil de Blek le Rat. Con la plaza Saint-Michel de París como telón de fondo, la pieza integra fotografía y esténcil para crear una composición urbana de múltiples capas. Aubenas aparece retratada de pie, serena, con su figura plasmada en un austero negro sobre el muro de piedra, evocando las intervenciones callejeras de Blek le Rat. Esto contrasta con el detallado entorno urbano capturado mediante la serigrafía de Fairey, generando una tensión entre la permanencia de la arquitectura histórica y la urgencia de la lucha política contemporánea. La ubicación de la figura bajo la señal de tráfico sitúa la obra firmemente en París, a la vez que simboliza el alcance global de su historia. Colaboración entre iconos Blek le Rat, cuyo nombre real es Xavier Prou, nació en Francia en 1951 y es considerado uno de los fundadores del grafiti con plantilla, influyendo en generaciones de artistas urbanos de todo el mundo, incluyendo a Banksy. Shepard Fairey, nacido en Charleston, Carolina del Sur, en 1970, saltó a la fama gracias a su campaña OBEY y obras de fuerte contenido político como el póster Hope de Barack Obama. Su colaboración en Florence Aubenas aunó dos enfoques distintos pero complementarios: el compromiso de Blek con el poder de la imagen directa con plantilla en el espacio público y el activismo de Fairey a través del diseño gráfico. El resultado es una obra que resuena tanto como una declaración política como un hito en la historia del arte urbano. Resonancia política y legado artístico Esta serigrafía subraya cómo el arte puede convertirse en una herramienta de concienciación y activismo. Al inmortalizar a Florence Aubenas en su lenguaje visual, Fairey y Blek le Rat ponen de relieve los riesgos que afrontan los periodistas que trabajan en zonas de conflicto y la importancia de la libertad de expresión. Con su edición limitada, doble firma y profundidad temática, la serigrafía de Florence Aubenas se considera una pieza de coleccionista significativa, no solo para los seguidores de Shepard Fairey y Blek le Rat, sino también para quienes reconocen la importancia del arte socialmente comprometido. Constituye un ejemplo impactante de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden trascender la estética para confrontar realidades políticas urgentes.
$2,500.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Chicano Power AP Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas
Chicano Power - Prueba de artista AP. Impresión serigráfica hecha a mano sobre papel de bellas artes del artista latino Ernesto Yerena Montejano - Obra de arte de edición limitada Hecho Con Ganas. Obra de arte de edición limitada firmada y marcada por el artista AP (2017). Tamaño: 18 x 24 pulgadas. En el ámbito del arte contemporáneo, particularmente dentro de los géneros del arte pop, el arte urbano y el grafiti, emerge un vibrante mosaico de voces y visiones que desafían el statu quo. Entre ellas, Ernesto Yerena Montejano, un talentoso artista latino, ha consolidado notablemente su posición. Su obra, "Chicano Power", no es simplemente una pieza artística, sino un poderoso comentario y testimonio del espíritu y la resiliencia de la comunidad chicana. Elaborada como una serigrafía artesanal sobre papel de bellas artes, es emblemática de la meticulosa artesanía que distingue la obra de Montejano. "Chicano Power" es una prueba de artista (PA) de 2017, con un toque único que subraya su exclusividad. Las pruebas de artista siempre han ocupado un lugar especial en el mundo del coleccionismo de arte. Representan la impronta personal del artista y generalmente se conservan para la colección privada o se regalan a amigos y familiares. En el caso de Montejano, esta obra exhibe su singular talento para fusionar las técnicas y la estética del arte urbano con las profundas narrativas del movimiento chicano. Con unas dimensiones de 18x24 pulgadas, la obra complementa a la perfección su dinámica y cautivadora narrativa visual. La inscripción "Hecho Con Ganas" subraya aún más la dedicación y el compromiso de Montejano, una frase que se traduce como "Hecho con Esfuerzo" o "Hecho con Deseo". De hecho, esta obra de edición limitada es la culminación del fervor y la pasión de Montejano, autenticados además por su firma y la marca que denota su condición de edición limitada. Contemplar "Chicano Power" de Montejano ofrece una inmersión profunda en el alma del movimiento chicano. Sus intrincadas capas y vívidas imágenes invitan a los espectadores a participar en un viaje histórico y cultural que celebra la identidad, la resiliencia y el poder de la expresión artística.
$345.00
-
Georges Braque Litografía Bon Juge DLM117 de Georges Braque
Bon Juge DLM117 Litografía de Georges Braque Impresión manual sobre hoja/página de libro vintage Edición limitada Graffiti Street Pop Artwork. Litografía vintage de 1959, hoja/página de libro, edición limitada. Tamaño de la obra: 11x15, desplegada: 22x15. Texto: Bon Juge Derriere Le Toit Pointu Ou Tu Danses En Jetant Tour En L'air Iren Tes Jambes Et. Buen Juez Detrás del Tejado Puntiagudo Donde Bailas Lanzando tus Piernas y Piernas al Aire. «Bon Juge» de Georges Braque y el diálogo con el arte callejero Georges Braque, figura clave en el desarrollo del cubismo y renombrado artista del siglo XX, dejó una huella imborrable en el mundo del arte con sus innovadores enfoques de la forma y la perspectiva. Su obra «Bon Juge DLM117» es una litografía impresa en un libro antiguo, una pieza original realizada a mano sobre una hoja/página de libro que data de 1959. Esta obra, de 28 x 38 cm (que se despliega hasta 56 x 38 cm), muestra el dominio de Braque del proceso litográfico y su constante exploración del texto y la imagen en sus composiciones. El proceso litográfico y la maestría de Braque La litografía, técnica de grabado que permite la creación gráfica mediante la repulsión del aceite y el agua, fue un método que Braque empleó con gran maestría. Su obra «Bon Juge» es testimonio de su habilidad, pues captura la esencia de su voz artística en un medio que exige precisión y una profunda comprensión. La obra presenta una interacción visual y textual que recuerda a los diálogos creados por artistas urbanos y pop, quienes a menudo utilizan el texto para complementar o yuxtaponer elementos visuales. La intersección entre las artes visuales y la literatura El uso de una página de libro como soporte para la litografía "Bon Juge" es significativo. Representa una fusión de artes visuales y literatura, dos formas de expresión que Braque dominó con gracia y maestría. Si bien no está directamente vinculada al arte callejero ni al grafiti, la esencia de la obra de Braque resuena con el espíritu de estas formas de arte contemporáneo. Su capacidad para sintetizar diversos elementos culturales, ya sea a través de la fragmentación cubista o la naturaleza poética de sus últimas obras, guarda paralelismos con las obras de arte pop callejero y el grafiti, de múltiples capas, que buscan involucrar al espectador en diversos niveles. La contribución de Georges Braque al arte continúa influyendo en artistas de todos los géneros, reafirmando su estatus como pionero que desafió los modos de expresión convencionales y abrió el camino a nuevos diálogos artísticos. "Bon Juge" se erige como una obra que refleja la trayectoria artística de Braque y encarna una cualidad atemporal que habla de la naturaleza cambiante del arte mismo.
$81.00
-
Peter Keil Mujer rubia desnuda 93. Pintura original al óleo sobre tela de Peter Keil.
Mujer rubia desnuda 93. Óleo original sobre tela de Peter Keil. Obra de arte única sobre panel de lienzo personalizado cosido a mano en relieve 3D por The Wild Man of Berlin, un famoso artista contemporáneo. 1993. Firmada y fechada por Peter Keil. Óleo sobre lienzo entelado, cosido a mano y listo para colgar. Obra original de 24 x 30 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que pueden presentar descamación debido a la antigüedad y la naturaleza de su trabajo. Representa a una mujer rubia desnuda, muy estilizada, con los brazos sujetando su cabello detrás de la cabeza. Explorando la vivacidad expresiva en "Mujer rubia desnuda 93" de Peter Keil «Mujer rubia desnuda 93» es una impactante pintura original al óleo sobre tela de Peter Keil, conocido como el «Hombre Salvaje» de Berlín por su arte expresivo y dinámico. Esta obra de 1993, firmada y fechada por el artista, presenta un lienzo poco convencional: un panel tridimensional en relieve, cosido a mano y hecho a medida, que añade una dimensión táctil única a la obra. El tamaño de la pieza original, de 61 x 76 cm, ofrece una visión amplia de la representación cruda y sin inhibiciones de la figura humana que caracteriza a Keil. Aquí, Keil captura la esencia de una mujer rubia desnuda, altamente estilizada y en una pose que irradia fuerza y fluidez, con los brazos levantando elegantemente su cabello detrás de la cabeza. El enfoque pictórico de Peter Keil se caracteriza por la vigorosa aplicación de pintura espesa, una técnica que contribuye a la riqueza textural y la profundidad de su obra. Con el tiempo, algunas obras de Keil pueden presentar desconchones de pintura, un fenómeno natural que refleja el paso del tiempo y las cualidades orgánicas de los materiales que utiliza. Estas imperfecciones aparentes son, de hecho, parte integral del carácter de la obra, pues encarnan la esencia misma del proceso creativo espontáneo y emotivo de Keil. Reinterpretando el arte figurativo a través del prisma del pop urbano y el grafiti En «Mujer rubia desnuda 93», Keil reinventa el arte figurativo con una estética que se entrelaza con la espontaneidad y la audacia propias del arte pop urbano y el grafiti. Su uso audaz del color y la forma se alinea con el lenguaje visual de estos movimientos, que trascienden los límites tradicionales de las bellas artes. Sus representaciones van más allá de la mera representación, evocando estados emocionales y narrativas que recuerdan las impactantes imágenes características del arte urbano y el grafiti. La obra ofrece una experiencia tanto visual como física, ya que el lienzo en relieve invita al espectador a interactuar con la pintura más allá del plano pictórico. Este método de presentación es emblemático del deseo de Keil de desafiar los límites de la exhibición artística convencional y crear una experiencia más inmersiva para el observador. Adquirir una pieza como «Mujer rubia desnuda 93» es como poseer un momento en la vibrante historia del arte contemporáneo. Las pinturas de Keil son muy apreciadas por su expresividad y su lugar en la narrativa de la evolución del arte, especialmente en el contexto del arte pop urbano y el grafiti. Sus obras dan testimonio de la capacidad del artista para capturar la complejidad de la expresión humana mediante pinceladas audaces y un uso intrépido del color. La pintura al óleo original de Peter Keil, «Mujer rubia desnuda 93», celebra la forma y la expresión humanas, encapsulando el espíritu libre del arte pop urbano y el grafiti dentro del marco de las bellas artes. La obra de Keil continúa inspirando y desafiando, consolidando su reputación como un importante artista contemporáneo que captura el espíritu de su época en cada pincelada vibrante.
$4,376.00
-
Tim Doyle Impresión de serigrafía de ballenas en dirección norte del mar también sube por Tim Doyle
El mar también se eleva - Ballena rumbo al norte, edición limitada, serigrafía de 6 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Tim Doyle, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía de 24x36 pulgadas a sangre completa, 6 colores. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada.
$229.00
-
Adam Lister Impresión de archivo de los embajadores por Adam Lister
Impresión de archivo "The Ambassadors" de Adam Lister, edición limitada en papel mate de bellas artes prensado en caliente de 300 g/m². Arte pop, graffiti, arte callejero, artista, obra de arte moderna. Impresión firmada y numerada de 2021. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Jean de Dinteville y Georges de Selve de Hans Holbein el Joven en estilo glitch. Adam Lister, reconocido por su estética pixelada en el ámbito del arte pop y urbano, nos ofrece otra obra maestra con «The Ambassadors Archival Print». Esta pieza es una reinterpretación moderna del icónico cuadro de Hans Holbein el Joven que retrata a Jean de Dinteville y Georges de Selve. En una audaz fusión de lo antiguo y lo nuevo, Lister transforma este clásico en una obra de arte digital con efecto glitch, invitando al espectador a explorar la yuxtaposición entre el contexto histórico y el estilo contemporáneo. Impresa en un generoso lienzo de 61x61 cm (24x24 pulgadas) sobre papel mate de bellas artes de 300 g/m² prensado en caliente, la textura acentúa la precisión geométrica característica del estilo de Lister. El formato pixelado abstrae los detalles originales, pero la esencia de los dos embajadores permanece inconfundible. Sus posturas, los objetos que los rodean e incluso la misteriosa calavera anamórfica en la base del cuadro son evidentes, aunque desde una perspectiva claramente del siglo XXI. La elección temática de Lister refleja su aprecio por la evolución del arte. Al transformar una pintura del siglo XVI en una narrativa visual moderna, tiende un puente entre siglos de expresión artística. El pigmento de archivo empleado garantiza la viveza de los colores, preservando los fondos en tonos pastel y los ricos matices de la vestimenta de los embajadores. Limitada a 50 copias, cada una firmada y numerada, esta obra consolida la reputación de Adam Lister como un artista visionario que fusiona a la perfección la historia del arte con el vibrante ritmo de la cultura moderna.
$771.00
-
Mr Flower Fantastic Manejar con cuidado AJ1c Escultura de resina de Mr Flower Fantastic
Manipular con cuidado. AJ1c Edición Limitada Juguete de Arte en Resina Coleccionable. Obra de arte del artista de graffiti callejero Mr Flower Fantastic. Handle With Care AJ1c es una maceta decorativa diseñada especialmente para cultivar plantas con flores y suculentas. Cada maceta está hecha de resina translúcida moldeada, que permite el paso de la luz. Handle With Care AJ1c incluye una carcasa protectora personalizada con espuma troquelada, instrucciones de plantación trilingües en inglés, francés y japonés, y un certificado de autenticidad firmado a mano por Mr. Flower Fantastic. *Planta no incluida Además de sus esculturas inspiradas en zapatillas deportivas, Mr. Flower Fantastic ha colaborado con diversas marcas y empresas para crear instalaciones y arreglos florales para eventos. Su obra se ha exhibido en muestras de arte, galerías y otras exposiciones, y ha cautivado tanto a aficionados a las zapatillas como a amantes del arte y del diseño floral.
$298.00
-
Shepard Fairey- OBEY David con ametralladora AP Serigrafía de Shepard Fairey x Blek le Rat
David con ametralladora AP Prueba de artista Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY x Blek le Rat Impresa a mano en papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2008 firmada por Shepard Fairey y Blek le Rat y marcada AP, edición limitada. Tamaño de la obra: 18x24. Impresión serigráfica. Shepard Fairey x Blek le Rat David con ametralladora AP Serigrafía 2008 La serigrafía «David con ametralladora AP Artist Proof» de 2008 es una rara obra colaborativa creada por Shepard Fairey, conocido como OBEY, y el pionero del arte con esténcil, Blek le Rat. Impresa a mano sobre papel de bellas artes y con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), esta edición Artist Proof está firmada por ambos artistas y marcada como «AP», lo que la distingue de la edición estándar numerada de 100 ejemplares. Las Artist Proofs tienen un valor añadido en el mundo del arte debido a su disponibilidad limitada y su vínculo directo con el proceso de aprobación de los artistas, lo que convierte a esta pieza en una joya especialmente codiciada por los coleccionistas de arte urbano pop y grafiti. Imágenes y tensión simbólica Esta obra presenta al David clásico de Miguel Ángel, símbolo de los ideales renacentistas de belleza, juventud y heroísmo, reinterpretado con un toque moderno: porta una ametralladora. La marcada yuxtaposición entre ideales humanistas atemporales e instrumentos de guerra contemporáneos genera una poderosa crítica a la violencia y a cómo los iconos culturales se reinterpretan para reflejar las ansiedades actuales. Sobre un fondo urbano cubierto de grafitis, la figura encarna el choque entre las altas tradiciones artísticas y la crítica social a pie de calle. La obra invita al espectador a reflexionar sobre cómo los ideales de fuerza y belleza se corrompen al ser reinterpretados en el contexto de la militarización. Colaboración intergeneracional Blek le Rat, nacido como Xavier Prou en Francia en 1951, es considerado el padre del grafiti con esténcil, influyendo en innumerables artistas con sus intervenciones en París desde la década de 1980. Shepard Fairey, nacido en 1970 en Charleston, Carolina del Sur, saltó a la fama con su campaña OBEY y sus grabados de fuerte contenido político, alcanzando posteriormente reconocimiento internacional con su póster Hope de Barack Obama. Su creación conjunta, David con ametralladora, demuestra cómo dos generaciones de artistas de diferentes orígenes culturales pueden fusionar sus prácticas para crear un mensaje unificado. La obra funciona como homenaje al arte clásico y, a la vez, como crítica al mundo moderno. Rareza e importancia como objeto de colección Las ediciones de Prueba de Artista, como esta, son más raras que las tiradas regulares y suelen reservarse para los propios artistas o para colaboradores clave. Marcada como «AP» y con las firmas de Fairey y Blek le Rat, esta impresión posee un gran valor histórico y artístico. Más allá de su escasez, la obra es una representación impactante de cómo los artistas urbanos reinterpretan símbolos culturales para abordar problemas acuciantes como la guerra y la decadencia social. La serigrafía «David con ametralladora AP» constituye un ejemplo paradigmático de la fusión entre la historia del arte y la protesta moderna a través del lenguaje visual del arte pop urbano y el grafiti.
$3,500.00
-
Jamie Reid Boudica Is Coming HPM Serigrafía de Jamie Reid x James Cauty
Boudica llega a HPM. Serigrafía de 6 colores con adornos de Jamie Reid. Impresa a mano sobre cartulina gris Optimum Reverse de 400 g/m² con efecto envejecido. Obra de arte de edición limitada. 2018 Firmado por ambos artistas HPM Acrílico, plantilla decorada a mano y edición limitada numerada de 350. Tamaño de la obra: 17x25. Serigrafía de la reina Boudica en un carro de caballos junto a un rascacielos. Edición especial para ferias de arte. Acabado envejecido a mano. Llega Boudica: Serigrafía HPM con detalles de Jamie Reid y James Cauty La obra «Boudica Is Coming» es una pieza ejemplar que fusiona el arte pop urbano con la estética del grafiti. Creada por los renombrados artistas británicos Jamie Reid y James Cauty, esta obra rinde homenaje a la iconografía rebelde y al paisaje urbano contemporáneo. Se trata de una edición limitada de 350 ejemplares, impresos a mano sobre cartulina Reverse Optimum Grey Card de 400 g/m² con textura envejecida, lo que confiere a cada pieza una textura distintiva. Con unas dimensiones de 43 x 63,5 cm, la obra captura la esencia de la cultura del arte urbano, vinculándola a referencias históricas, especialmente a través de la iconografía de la reina Boudica. La iconografía de Boudica en el arte pop callejero Boudica, la antigua reina guerrera de la tribu icena, es una figura recurrente en la iconografía rebelde británica. En esta obra en particular, Reid y Cauty establecen una conexión directa entre el espíritu desafiante de Boudica y los movimientos contraculturales que definen gran parte del arte urbano contemporáneo. Se la representa montando su icónico carro tirado por caballos, irradiando fuerza y poder. La yuxtaposición de su figura contra el telón de fondo de un rascacielos moderno subraya la tensión entre la historia y el implacable avance de la urbanización. Este contraste es un tema central en el arte pop urbano, donde los símbolos históricos y culturales se recontextualizan frecuentemente en entornos urbanos contemporáneos. El uso de Boudica en este contexto la transforma de una figura histórica en un símbolo de resistencia continua. Al situarla frente a un imponente bloque de torres urbanas, los artistas hacen una declaración sobre la perdurable relevancia de la rebeldía en la vida moderna. Esto se vincula con los temas más amplios del arte pop urbano, donde se cuestionan los entornos cotidianos, las normas sociales y la tensión entre autoridad e individualismo. Estética desgastada e influencias del grafiti Las elecciones estéticas de Boudica Is Coming reflejan el estilo crudo y descarnado que suele asociarse al arte del grafiti. La serigrafía está impresa en cartulina gris envejecida, lo que aporta textura y singularidad a cada impresión. Los elementos envejecidos crean una apariencia desgastada, casi decadente, que contrasta con los vibrantes colores neón de la obra. Esta técnica de envejecimiento resulta especialmente efectiva para replicar el aspecto de los muros urbanos, donde los carteles y los grafitis interactúan con los elementos, erosionándose lentamente y transformándose en nuevas formas. La experiencia de Jamie ReReid en diseño gráfico y estética punk rock juega un papel fundamental en la composición general de la obra. Su trabajo con los Sex Pistols y su distintivo estilo de collage, que a menudo incluye símbolos políticos alterados y desfigurados, se perciben a lo largo de esta serigrafía. La apariencia de plantilla de Boudica y su carroza recuerda al grafiti callejero, un guiño a los grafitis. Mientras tanto, James Cauty, conocido por su trabajo con KLF y como miembro del colectivo artístico The Grey Organisation, aporta una sensibilidad posmoderna y distópica a la obra. La combinación de estos dos artistas crea un diálogo visual entre la rebelión, la decadencia y el paisaje urbano en constante evolución. Elementos estirados y decorados a mano Un aspecto fundamental de esta edición es su proceso de serigrafía artesanal. Cada impresión no se reproduce mecánicamente, sino que se elabora con esmero, lo que da lugar a ligeras variaciones entre ediciones y hace que cada pieza sea única. El proceso de serigrafía, especialmente en manos de Reid y Cauty, dota a la obra de una cualidad táctil que atrae al espectador. Los colores vivos, casi fluorescentes, captan la atención, creando un contraste dinámico entre el bloque de apartamentos monocromático y la viveza de las letras y la silueta de la Reina BoBoudica. La impresión se ve realzada aún más por el estarcido acrílico realizado a mano. Cada impresión ha sido intervenida individualmente por los artistas, añadiendo capas de pintura que van más allá de la planitud de las impresiones tradicionales. Esta intervención manual añade profundidad y textura, reforzando la sensación de lo artesanal, un pilar del arte urbano y el grafiti. Estas intervenciones garantizan que no haya dos impresiones exactamente iguales, lo que aumenta el valor y el atractivo coleccionable de la pieza. La reina Boudica en el paisaje urbano La yuxtaposición de la reina Boudica frente a un imponente rascacielos no es una mera elección visual, sino una declaración. Alude a la irrupción de la modernidad sobre la historia, la tradición y los paisajes naturales. Los rascacielos, a menudo símbolos del poder corporativo y la modernidad, contrastan fuertemente con el poder ancestral y orgánico representado por Boudica y su carroza. En este sentido, «La llegada de Boudica» encarna la tensión entre pasado y presente, naturaleza e industria, rebelión y orden. El uso de texto en negrita en la obra, que anuncia «La llegada de Boudica», añade una sensación de inmediatez y urgencia. Interpela al espectador como lo hace el arte urbano, con su mensaje directo, casi provocador. El mensaje en sí sugiere la idea de un resurgimiento o el retorno de algo poderoso y transformador. Boudica se convierte en un símbolo de diversas resistencias modernas, ya sean políticas, sociales o culturales. Esto es lo que hace que la obra destaque en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. La obra cautiva al espectador tanto visual como intelectualmente, invitándolo a reflexionar sobre las implicaciones de la rebelión en el contexto de la ciudad moderna. Conecta la historia con la cultura urbana contemporánea, creando un diálogo entre ambas. «Boudica Is Coming», de Jamie Reid y James Cauty, es una impactante pieza de arte pop urbano que fusiona iconografía histórica con paisajes urbanos contemporáneos. Mediante la serigrafía, los elementos pintados a mano y la estética desgastada, captura la energía cruda del arte callejero a la vez que comenta la vigencia de la rebelión y la resistencia. No se trata solo de una impresión, sino de una declaración visual y cultural que resuena dentro del marco del grafiti moderno y los movimientos del arte pop.
$750.00
-
Mike Mitchell Impresión giclée de alta calidad de la Reina Británica por Mike Mitchell
Impresión giclée de edición súper limitada de la Reina Británica en papel de bellas artes por Mike Mitchell, artista callejero contracultural. 2013 Firmado y numerado al dorso. Edición limitada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 4x6 pulgadas. Impresión giclée de Mike Mitchell de Superman Clark Kent en pose estilizada con Isabel II, Reina de Inglaterra. Impresión giclée de edición súper limitada de la Reina Británica por Mike Mitchell La lámina giclée de edición limitada «Queen British Super» de Mike Mitchell se presenta como una audaz y humorística reinterpretación del liderazgo icónico, fusionando la estética del arte pop urbano y el grafiti. Esta lámina de edición limitada, firmada y numerada en 2013, mide 10 x 15 cm y adopta un enfoque satírico pero respetuoso al estilizar a la Reina Isabel II dentro del marco de la icónica pose de Superman. Como parte de la reconocida «Super Series» de Mitchell, esta obra transforma la figura tradicional de la autoridad real en un símbolo de fuerza moderna, sátira y rebeldía artística. La Superserie y la deconstrucción de la cultura pop La Super Serie de Mitchell ha sido ampliamente reconocida por su reinterpretación lúdica de figuras célebres, colocándolas en la clásica pose de superhéroe con las manos firmemente en las caderas, una expresión de confianza y poder inquebrantables. Al tomar figuras influyentes como Isabel II y fusionarlas con tropos visuales del cómic, el artista tiende un puente entre la reverencia histórica y la irreverencia contemporánea. En esta obra, la Reina aparece ataviada con su vestimenta real tradicional, completa con corona, banda, guantes y un elegante vestido rosa, pero en la inconfundible pose de superhéroe. El contraste entre la delicada elegancia de su atuendo regio y la postura fuerte y decidida crea un comentario ingenioso, a la vez que impactante, sobre el liderazgo, la autoridad y la percepción cultural. La paleta de colores vibrante pero sencilla, las líneas limpias y el estilo de ilustración plano reflejan la estética audaz del arte pop urbano y el grafiti, donde la exageración y la iconografía priman sobre el realismo. Realeza se encuentra con el arte pop callejero de la contracultura El arte pop callejero y el grafiti a menudo desafían las normas sociales, las figuras de poder y las expectativas culturales, lo que convierte a la reina Isabel II en un tema particularmente interesante dentro de este movimiento. La obra de Mitchell no busca ridiculizar abiertamente a la realeza, sino humanizar y recontextualizar el papel de la monarquía en un mundo moderno dominado por los medios de comunicación. Como artista contracultural, Mitchell ha trabajado frecuentemente con la estética del cómic, la sátira social y la representación minimalista pero expresiva de personajes. La yuxtaposición de figuras históricas con influencias de la cultura pop destaca cómo tanto las figuras reales como los superhéroes funcionan en la conciencia pública como símbolos de poder, resiliencia y tradición. La influencia de la reinterpretación satírica en el arte moderno Esta edición súper limitada de impresión giclée se inscribe en una larga tradición de reinterpretación satírica de la cultura pop. Desde los vibrantes retratos serigrafiados de líderes políticos de Andy Warhol hasta las figuras reales estarcidas de Banksy, los artistas han desafiado y redefinido constantemente la forma en que se representa la autoridad en la cultura visual. La obra de Mitchell se alinea con esta historia, ofreciendo una declaración visual ingeniosa pero impactante que invita a reconsiderar la intersección entre autoridad, cultura pop y representación artística. Como edición firmada y numerada de 100 ejemplares, esta impresión súper giclée de la Reina Británica es imprescindible para los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti, ya que encapsula una fusión única de historia, sátira e ilustración contemporánea. Ya sea apreciada por su humor, su crítica cultural o su puro talento artístico, esta pieza consolida la posición de Mike Mitchell como una voz destacada en la narrativa visual moderna.
$97.00
-
Shepard Fairey- OBEY Florence Aubenas AP Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat
Florence Aubenas AP Artist Proof Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY x Blek le Rat. Impresión manual sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. Prueba de artista (AP) 2008, firmada por Shepard Fairey y Blek le Rat y marcada como AP. Edición limitada. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. Shepard Fairey x Blek le Rat Florence Aubenas AP Serigrafía 2008 La serigrafía Florence Aubenas AP Artist Proof de 2008 es una impactante obra colaborativa de Shepard Fairey, conocido mundialmente como OBEY, y el pionero francés del arte con esténcil, Blek le Rat. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, esta serigrafía realizada a mano sobre papel de bellas artes se presenta en una edición de prueba de artista extremadamente rara, cada una marcada como «AP» y firmada por ambos artistas. Más allá de su rareza, su temática y la doble autoría la convierten en una de las obras más significativas, tanto a nivel político como histórico, dentro del arte pop urbano y el grafiti. Tema y simbolismo La obra presenta un retrato de Florence Aubenas, la periodista francesa secuestrada en Irak en 2005 y liberada tras meses de cautiverio. Se la representa de pie, serena, contra la pared de la plaza Saint-Michel de París; su figura, en blanco y negro, contrasta con el detallado entorno urbano. Esta yuxtaposición simboliza tanto su resiliencia como la precaria realidad que enfrentan los periodistas en zonas de guerra. Al situar su imagen en un contexto parisino familiar, la estampa alude a las dimensiones tanto locales como internacionales de su historia, situando un problema político global en un paisaje urbano reconocible. Colaboración entre generaciones Blek le Rat, cuyo nombre real es Xavier Prou, nació en Francia en 1951 y es ampliamente reconocido como uno de los fundadores del grafiti con plantilla. Su trayectoria comenzó en las calles de París a principios de la década de 1980. Shepard Fairey, nacido en 1970 en Charleston, Carolina del Sur, alcanzó la fama gracias a su campaña OBEY y a sus obras posteriores que abordan temas políticos y de justicia social. La creación conjunta de Florence Aubenas tiende un puente entre los orígenes del grafiti con plantilla en Europa y la evolución del arte urbano con contenido político en Estados Unidos. Esta colaboración pone de relieve un compromiso compartido con el uso del arte como forma de activismo y concienciación pública. Rareza y legado de las pruebas de artista Las Pruebas de Artista, generalmente reservadas para artistas y colaboradores fuera de la edición numerada estándar, poseen un valor superior debido a su escasez y conexión directa con los creadores. Con doble firma y la designación AP, esta edición de Florence Aubenas se distingue como una pieza de colección excepcional. Sin embargo, más allá de ser un objeto de colección, la serigrafía subraya cómo el arte urbano puede visibilizar problemáticas sociales apremiantes, utilizando imágenes públicas y técnicas artísticas para generar diálogo. La serigrafía AP de Florence Aubenas sigue siendo un ejemplo emblemático del arte pop urbano y el grafiti, donde convergen la expresión artística, la urgencia política y el momento histórico.
$3,500.00
-
Add Fuel CUADRO
Compra PINTURA Obra de arte de pintura original única en su tipo en MEDIANO por Popular Street Art Pop Culture Artist ARTIST. 2022 Cuadro Original Firmado Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$7,290.00
-
Dave Kinsey SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$650.00
-
Peter Keil Cara fumando 84. Pintura al óleo original de Peter Keil.
Smoking Face 84 es una pintura al óleo original de Peter Keil, una especie de obra de arte sobre panel de masonita del Hombre Salvaje de Berlín, un famoso artista contemporáneo. 1984. Firmado y fechado por Peter Keil. Óleo sobre panel de masonita. Obra original de 24x24 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que puede presentar descascarillado debido a la antigüedad y naturaleza de su trabajo. Representa a un hombre con rostro desenfadado fumando un cigarrillo. Análisis de "Smoking Face '84" de Peter Keil "Cara Fumadora '84" es una impactante pintura al óleo sobre panel de masonita del notable artista contemporáneo Peter Keil, a menudo llamado "El Salvaje de Berlín" por su estilo enérgico y poco convencional. Fechada en 1984 y firmada por el artista, esta obra original mide 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) y es un testimonio del expresivo uso que Keil hace de los colores vibrantes y las pinceladas audaces. La pintura, que retrata a un hombre con el rostro enrojecido fumando un cigarrillo, se caracteriza por la gruesa aplicación de pintura, una técnica distintiva del arte de Keil. Con el paso de los años, parte de la pintura de esta llamativa pieza ha comenzado a descascararse, una consecuencia natural del envejecimiento del soporte y del uso generoso del material por parte de Keil, lo que añade una dimensión táctil y un sentido de historicidad a la obra. El tema de "Cara Fumadora '84" se presenta con una intensidad cruda típica del arte pop urbano y el grafiti. Los rasgos exagerados y los marcados contrastes cromáticos dotan a la obra de una inmediatez e impacto visual propios del arte urbano. El motivo del fumador, símbolo cargado de connotaciones culturales, se representa de una manera que lo eleva de mero acto a declaración, reflejando la habilidad del artista para infundir a las escenas cotidianas un significado más profundo. Esta obra demuestra la destreza de Keil para capturar la esencia de sus sujetos a través de una mirada personal y evocadora. La técnica artística y el impacto de Peter Keil Los aspectos técnicos de "Smoking Face '84" evidencian la maestría de Keil y su influencia en el arte moderno. Su elección del panel de masonita como base de esta obra se alinea con su predilección por materiales robustos y duraderos que permiten una aplicación de pintura densa y generosa. La suavidad del material contrasta con la textura de la pintura espesa, creando un juego de texturas visualmente estimulante y a la vez atractivo al tacto. Esta experiencia sensorial alude a la naturaleza física del grafiti, donde el entorno juega un papel fundamental en la percepción de la obra. Además, el uso del color en "Smoking Face '84" refleja su estilo distintivo, caracterizado a menudo por una paleta audaz y poco convencional. El tono rojo que domina el rostro en esta pintura no es una mera elección cromática, sino un acto deliberado para transmitir emoción y personalidad. Esta vívida representación es un sello distintivo del arte pop, que enfatiza la cultura popular y el arte urbano, con sus raíces en la expresión cruda y sin filtros. La pintura de Keil trasciende el lienzo para convertirse en una expresión dinámica del carácter humano y en el comentario del artista sobre temas sociales. El legado de "Smoking Face '84" en el arte pop y callejero El legado de "Smoking Face '84" en el mundo del arte es considerable. Ejemplifica la capacidad de Peter Keil para tender un puente entre la rebeldía del arte urbano y la imaginería icónica del arte pop. Esta pintura es un testimonio de la influencia de Keil en estos géneros, demostrando su talento para transformar temas cotidianos en obras de arte extraordinarias. Sus contribuciones al campo han fomentado una mayor comprensión y apreciación del arte urbano dentro del ámbito de las bellas artes. Además, la pintura refleja la visión más amplia del artista, donde el arte es un medio accesible y cercano para todos. La obra de Keil, incluyendo "Smoking Face '84", desafía las fronteras elitistas tradicionalmente asociadas a las bellas artes, promoviendo una visión democrática del arte que se alinea con el espíritu inclusivo del arte urbano pop y el grafiti. La pieza no solo representa la trayectoria artística de Keil, sino también el potencial transformador de combinar el arte tradicional con las expresiones urbanas contemporáneas. «Smoking Face '84» es una poderosa representación del arte de Peter Keil, que encapsula la energía y la pasión que plasma en el lienzo. La pintura es una narrativa vibrante que sigue interpelando al público con su audaz imaginería y su fuerza expresiva. Al perdurar como parte de la obra de Keil, «Smoking Face '84» sigue siendo una obra significativa que encarna el espíritu del arte pop urbano y el grafiti, y se erige como un tributo al impacto perdurable de Keil en la escena del arte contemporáneo.
$676.00
-
Tavar Zawacki- Above Cut The Record MF Doom Archival Print de Tavar Zawacki- Arriba
Cut The Record - MF Doom - Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Tavar Zawacki - ARRIBA - Artista callejero de graffiti - Arte pop moderno. La serie «Cut The Record» se creó exclusivamente para este lanzamiento y formó parte de mi exposición más reciente, «Remix». Esta serie fue muy personal para mí, ya que seleccioné a diez de mis músicos favoritos para retratarlos y remezclarlos. Todos ellos son músicos que admiro profundamente y que escucho a diario. Para la exposición, adapté el concepto de «remix» al intercambio y muestreo de diferentes, pero similares, grabados en madera que había creado para las obras. Los diez músicos seleccionados para «Cut The Record» han visto su música remezclada o bien remezclan música ellos mismos.
$352.00
-
Brian Viveros Vengeance Lucha Bat Giclee Print por Brian Viveros
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$380.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday United Kingdom UK- Grey Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Holiday United Kingdom UK - Juguete de vinilo coleccionable de edición limitada en gris, obra de arte del artista de graffiti callejero Kaws. Escultura de vinilo de arte fino 2021, temática navideña: Reino Unido (Gris). Vinilo fundido pintado. 25,7 x 13,0 x 8,9 cm (10-1/8 x 5-1/8 x 3-1/2 pulgadas). Sello en la parte inferior de los pies. Producido por AllRightsReserved, Hong Kong. Nuevo en caja. Explorando los matices de Holiday United Kingdom UK-Grey de KAWS La escultura Holiday United Kingdom UK-Grey 2021 de KAWS es una muestra de la habilidad del artista para fusionar la expresividad cruda del arte urbano con la sofisticación de la escultura contemporánea. Elaborada en vinilo fundido pintado y con unas dimensiones de 25,7 x 13 x 8,9 cm, esta pieza de arte es una sofisticada adición al extenso catálogo de figuras coleccionables de vinilo de KAWS. Cada escultura lleva un sello único en la base, una marca de autenticidad de la productora AllRightsReserved, con sede en Hong Kong. Esta obra de arte, nueva en su caja, refleja la intersección entre la cultura urbana y las bellas artes, y se presenta en una carcasa transparente que realza su elegante forma gris. Si bien es minimalista en color, Holiday United Kingdom UK-Grey transmite una profunda emoción característica de las raíces del grafiti urbano de KAWS. El tono gris le confiere un toque contemporáneo, simbolizando el hormigón y el acero de los paisajes urbanos. Como parte de la serie navideña de KAWS, esta edición destaca el alcance global del artista y el lenguaje universal del arte pop callejero y el grafiti. El impacto de KAWS en el panorama del arte coleccionable KAWS ha revolucionado el mundo del arte coleccionable al fusionar su estética urbana con el coleccionismo de juguetes de edición limitada. La pieza Holiday United Kingdom UK-Grey emula esta tendencia, ofreciendo accesibilidad al público general y exclusividad gracias a su lanzamiento limitado. Producida por la reconocida firma AllRightsReserved, la escultura es más que un juguete; es un microcosmos del universo del artista, que encapsula su estilo icónico y la filosofía del arte urbano en una forma tangible. Con su sobria paleta de grises, esta pieza en particular posee un atractivo universal, conectando con un amplio espectro de coleccionistas que aprecian la fusión entre la cultura pop y el arte sutil. La postura de la figura, con los ojos cubiertos, evoca una sensación de introspección o quizás una timidez juguetona, invitando a múltiples interpretaciones, sello distintivo del trabajo de KAWS y del mensaje complejo del arte pop urbano. El Holiday United Kingdom UK-Grey: Un artefacto cultural La escultura Holiday United Kingdom UK-Grey de KAWS no es solo un objeto de apreciación estética, sino un hito cultural dentro del panorama del arte moderno. Se erige como símbolo de la evolución del arte urbano, desde los entornos callejeros hasta las refinadas galerías y colecciones privadas de entendidos. Esta figura de vinilo, nueva y en su caja original, representa la intersección entre el pasado y el presente del arte, un puente entre la naturaleza efímera del grafiti y la permanencia que buscan los coleccionistas. Como obra producida por AllRightsReserved, Holiday United Kingdom UK-Grey está imbuida de un profundo significado cultural, conectando la herencia del arte urbano con su estatus actual como un componente venerado del mercado del arte. KAWS continúa desafiando los límites del arte pop urbano y el grafiti, consolidando su papel como un visionario que mira más allá del muro, hacia el mundo del coleccionismo de arte.
$1,001.00