Fantasía
-
Jeremy VanCleef Dualidad Dana Scully Expediente X Serigrafía de Jeremy VanCleef
Dualidad Dana Scully Expediente X Serigrafía de Jeremy VanCleef Impresa a mano en papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte serigráfica. 2013 Firmado y numerado en el reverso Edición limitada de 25 Tamaño de la obra 18x24 Impresión serigráfica de Dana Scully Expediente X. Dualidad Dana Scully Expediente X Serigrafía de Jeremy VanCleef Duality Dana Scully es una serigrafía de edición limitada creada por Jeremy VanCleef en 2013, que presenta una interpretación visualmente impactante del icónico personaje de Expediente X. Esta serigrafía, impresa a mano y de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), forma parte de una edición limitada de solo 25 ejemplares, firmados y numerados, lo que la convierte en una pieza rara y muy codiciada. La obra captura la esencia de Dana Scully a través de una composición minimalista pero inquietante, que incorpora retratos fragmentados, texturas de medios tonos de alto contraste y una tipografía llamativa. El uso de una paleta de rojo y negro intensifica la profundidad psicológica de la pieza, en consonancia con la estética visual propia del arte pop urbano y el grafiti. Concepto y simbolismo visual La dualidad de Dana Scully explora la tensión entre la lógica y la creencia, un tema central en Expediente X. Su rostro está parcialmente oculto, dejando un vacío que sugiere la lucha entre la ciencia y lo desconocido. El recorte blanco interrumpe su figura, reforzando la dualidad entre escepticismo y fe que define su personaje. Sus ojos hundidos, un motivo recurrente en la obra de VanCleef, añaden una cualidad inquietante, casi sobrenatural, reflejando los misterios perturbadores que investiga. El fondo presenta texturas desgastadas y una textura granulada tenue, que recuerda a documentos antiguos y archivos de conspiración, reforzando aún más el tono secreto de la composición. Elementos textuales como «Lógica», «Razón» y «Escéptico» puntúan la obra, enfatizando los atributos definitorios de su personaje. La inclusión de un pequeño collar con una cruz flotante reconoce sutilmente su dilema espiritual, añadiendo una capa adicional de complejidad a la pieza. Influencia del arte pop callejero y el grafiti Jeremy VanCleef emplea técnicas arraigadas en el arte pop urbano y el grafiti, incorporando retratos con apariencia de esténcil, tipografía desgastada y texturas superpuestas que evocan los carteles callejeros. La estética cruda y sin pulir, combinada con elementos de diseño de líneas definidas, imita la esencia de la cultura del fanzine underground y el arte callejero de guerrilla. La paleta cromática limitada a rojos intensos y tonos monocromáticos crea una declaración visual de alto impacto, similar a los gráficos llamativos del grafiti con esténcil. La interacción entre las tradiciones de la impresión y la deconstrucción digital dota a la obra de una sensación de inmediatez y crudeza, cualidades frecuentes en los murales callejeros modernos. La habilidad de VanCleef para distorsionar imágenes familiares manteniendo fuertes referencias culturales se alinea con los principios fundamentales de la expresión artística urbana, donde los temas de rebeldía, cuestionamiento de la autoridad y desafío a la percepción desempeñan un papel central. Coleccionabilidad e impacto cultural Como edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, «Duality Dana Scully» posee un valor significativo dentro del mundo del arte urbano pop y el grafiti. Su escasez la convierte en una pieza muy codiciada por los coleccionistas, especialmente por aquellos que aprecian la fusión entre la ciencia ficción y la estética urbana contemporánea. Expediente X sigue siendo un referente cultural, y esta obra encapsula el misterio perdurable y la profundidad intelectual de la serie. La reinterpretación de Dana Scully por Jeremy VanCleef la transforma de un personaje televisivo en un símbolo abstracto de la búsqueda de la verdad y la indagación existencial. Su proceso artesanal de serigrafía garantiza que cada impresión conserve una cualidad táctil única, reforzando la autenticidad e integridad artística de la obra. La continua relevancia de las teorías de la conspiración, el secretismo gubernamental y el escepticismo científico convierten a esta pieza en una poderosa representación visual del diálogo constante entre la realidad y la creencia, consolidándose como un ejemplo paradigmático del arte urbano inspirado en la cultura pop.
$243.00
-
Glenn Barr Portafolio de litografías offset Otaku, conjunto de láminas artísticas de Glenn Barr
Otaku Offset Lithograph Portfolio Art 4x Print Set by Glenn Barr Die Cut Foil Stamped on Fine Art Paper Limited Edition Hand-Pulling Street Pop Artwork Graffiti. Edición limitada de 450 litografías offset, firmadas y numeradas, de 2018. Conjunto de 4 obras de arte. Tamaño: 11 x 12,63 pulgadas. Portafolio de litografías offset Otaku de Glenn Barr: Una colección de arte pop urbano de edición limitada En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, el "Set de Litografías Offset Otaku" de Glenn Barr es un testimonio contundente de su talento artístico. Lanzado en 2018, este set de edición limitada plasma vívidamente el estilo distintivo de Barr, que fusiona a la perfección influencias de la cultura pop, la estética urbana y los reinos etéreos de la imaginación. Limitado a 450 ejemplares, cada set de esta colección está firmado y numerado por el artista, lo que refuerza su exclusividad y atractivo tanto para coleccionistas como para fans. Cada lámina del Set Otaku mide 28 x 32 cm, una elección deliberada que refleja la atención al detalle de Barr y su intención de crear una experiencia visual coherente. Las láminas se presentan en un portafolio de diseño exclusivo con intrincados troquelados y estampado en relieve bicolor, lo que acentúa aún más el valor artístico y coleccionable del set. La elección de papel de bellas artes para las impresiones garantiza que cada pieza capture la intención creativa de Barr y resista el paso del tiempo como arte coleccionable. Significado cultural y mérito artístico de las estampas otaku de Barr El set de grabados Otaku es más que una simple colección de imágenes; es una narrativa tejida a través del arte visual. El término "Otaku" alude a la subcultura japonesa obsesionada con las computadoras y ciertos aspectos de la cultura popular, un título apropiado para la obra de Barr, que a menudo profundiza en la subcultura y lo esotérico. Cada litografía del set sirve como una ventana al mundo de Barr, donde se difuminan las fronteras entre la realidad y la fantasía, y los personajes se entrelazan en escenas que sugieren historias que trascienden el lienzo. Su talento para narrar historias a través del arte pop urbano es evidente. Este set incluye personajes y motivos que conectan con el observador, evocando a menudo una sensación de nostalgia a la vez que lo sumergen en una narrativa surrealista. Esta fusión de lo familiar con lo misterioso es un sello distintivo del estilo de Barr, que ejecuta con precisión en este set. Esta cualidad única hace que el portafolio de litografías offset Otaku resuene con la esencia del arte urbano y el grafiti, manteniendo al mismo tiempo una identidad propia dentro del género. Coleccionabilidad e impacto de las litografías de Glenn Barr La edición limitada del Set de Impresiones Otaku, junto con la firma de Barr y la numeración secuencial, le confiere un nivel de coleccionismo muy codiciado en el mundo del arte. Coleccionistas y aficionados se sienten atraídos no solo por la estética y la temática de las impresiones, sino también por su potencial como inversión. La combinación de arte y rareza convierte al Set de Impresiones Otaku en una pieza codiciada para quienes aprecian los matices del Arte Pop Urbano y el Grafiti. Además, la presentación de las impresiones en su portafolio personalizado refleja la comprensión que Barr tiene del deseo de su público por una experiencia artística completa. El portafolio es una obra de arte cuidadosamente diseñada para realzar y proteger las impresiones que contiene. Esta atención a la experiencia integral del coleccionista demuestra el compromiso de Barr con la calidad y su conocimiento del mercado del arte. El "Set de Impresiones Artísticas en Portafolio de Litografía Offset Otaku" de Glenn Barr es una colección excepcional que captura la esencia del Arte Pop Urbano y el Grafiti. Esta obra constituye un testimonio de la habilidad de Barr como artista capaz de transitar entre la cultura pop y el arte urbano, creando obras evocadoras y cautivadoras. Gracias a una cuidada selección y presentación, esta edición limitada deja una huella imborrable en el arte contemporáneo, plasmando la vitalidad y el dinamismo que definen la trayectoria artística de Barr.
$206.00
-
Ron English- POPaganda Gnome OG Art Toy de Ron English- POPaganda
Gnome OG Edición Limitada Juguete de Arte Coleccionable en Vinilo Obra de Arte del Artista Callejero Ron English- POPaganda. DesignerCon 2015 Nuevo en caja Gnomo Artista OG de Ron English - POPaganda. Basado en la obra original de Ron English - POPaganda, este autorretrato del artista ahora puede ser tu gnomo artista personal. Estos gnomos de 10 cm cobran vida cuando no los miras y te ayudan pintando con sus pequeños pinceles y paletas. Cada uno viene con su camiseta de conejo Popaganda y pantalones salpicados de pintura. ¡Consigue el tuyo antes de que se agoten! 10 cm de alto. Vinilo. Caja con ventana.
$60.00
-
Jeremy Wheeler Blue Snaggletooth B&W The Elbow Room 2009 Serigrafía de Jeremy Wheeler
Blue Snaggletooth B&W - The Elbow Room 2009 Edición Limitada Serigrafía Monocromática Impresa a Mano sobre Papel de Bellas Artes por Jeremy Wheeler Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Evento Stoner Rick Night. Ligera arruga en la esquina inferior izquierda. 25 de septiembre de 2009. Con la participación de Blue Snaggletooth, The Cranks, Black Irish y DJ Wheeler.
$103.00
-
Adam Lister GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$288.00
-
Patrick Connan Serigrafía dorada del joven rey Conan de Patrick Connan
Joven Rey Conan - Serigrafía metálica de edición limitada, dorada, bicolor, impresa a mano sobre papel de bellas artes por Patrick Connan. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. 8x8 Firmado y numerado con tinta dorada metalizada. Edición limitada de solo 13 ejemplares.
$134.00
-
Adam Lister GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$288.00
-
Jeff Soto Litografía offset ascendente de Jeff Soto
Litografía offset Rising de Jeff Soto. Impresión en papel mate patinado de 80 libras. Edición limitada. Obra de arte pop callejero realizada a mano. Edición limitada de 450 ejemplares, firmada y numerada, de 2010. Litografía offset. Tamaño de la impresión: 21,88 x 30 pulgadas. «Rising» de Jeff Soto: Un testimonio de la evolución del arte pop callejero «Rising» de Jeff Soto es una obra cautivadora que demuestra la fluidez de los límites y la continua evolución del arte pop urbano y el grafiti. Impresa mediante litografía offset, «Rising» traslada la sensación táctil de las texturas callejeras a un refinado papel artístico, fusionando la crudeza de los muros exteriores con la delicadeza de las galerías. Lanzada en 2010, esta obra forma parte de una edición limitada de 450 ejemplares, cada uno firmado y numerado, lo que subraya su exclusividad y valor para coleccionistas. Con unas dimensiones de 55,6 x 76,2 cm, la obra, de gran formato, capta la atención del espectador, permitiéndole sumergirse en la singular visión de Soto. Impresa en papel mate Patina Fine Art Paper de 80 libras, «Rising» pone de manifiesto la maestría artística de Soto y su compromiso con la calidad y la durabilidad, garantizando la preservación de los colores vivos y los intrincados detalles. La impactante imaginería de «Rising» encapsula las raíces del grafiti de Soto, adentrándose en la fantasía y el surrealismo. Su obra se caracteriza por una fusión orgánica de elementos mecánicos y formas naturales, creando un mundo postapocalíptico y a la vez fantástico que se ha convertido en su sello distintivo. La técnica artesanal de la litografía le confiere un toque personal similar al estilo único del grafiti hecho a mano, convirtiendo cada lámina en una pieza singular, aunque forme parte de una serie más extensa. Explorando la profundidad de "Ascenso" de Jeff Soto En «Rising», Soto explora los temas del crecimiento, la decadencia y el renacimiento, conceptos frecuentemente asociados a la naturaleza transitoria del grafiti y al entorno urbano en constante transformación. La obra representa un paisaje fantástico donde elementos orgánicos y robóticos se entrelazan bajo un arco celestial, sugiriendo una narrativa de interconexión y coexistencia. Esta pieza emula cómo el arte pop urbano suele abordar la crítica social, utilizando metáforas visuales para reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, la tecnología y la tradición. La elección de colores de Soto, desde los tonos terrosos del fondo hasta los vibrantes matices de las formas que recuerdan a criaturas, crea una sinfonía visual que atrae la mirada e invita a la reflexión. El meticuloso detalle y las técnicas de superposición empleadas en «Rising» evocan las intrincadas plantillas y pegatinas del arte urbano, donde cada capa contribuye al impacto general de la imagen. El legado de Jeff Soto en la intersección de los mundos del arte El impacto de "Rising" trasciende su atractivo visual, contribuyendo al debate sobre la intersección entre el arte urbano y las prácticas artísticas tradicionales. Como artista, Jeff Soto representa a una generación que ha evolucionado desde la energía cruda de las calles hasta consolidarse en el mundo del arte sin perder la esencia de sus orígenes. "Rising" es un testimonio de esta trayectoria, que encarna el espíritu del grafiti en una forma que resuena en las galerías de arte convencionales. Su carácter de edición limitada añade un significado especial, reflejando la naturaleza única e irrepetible de las obras de arte urbano, que pueden existir solo un instante antes de ser alteradas o borradas. Los coleccionistas de la obra de Soto suelen sentirse atraídos por la dualidad de su arte: efímero en su concepto y permanente en su ejecución, una dualidad esencial en gran parte del Street Pop Art. "Rising" de Jeff Soto es un vibrante homenaje al poder transformador del arte, que difumina las fronteras entre la calle y la galería, lo efímero y lo perdurable, lo real y lo imaginario. Como obra de arte pop urbano, captura la esencia del impacto del grafiti en el arte contemporáneo, ofreciendo una ventana a las ricas y complejas narrativas que los artistas callejeros entretejen en su trabajo. Cada impresión de la serie de edición limitada se erige como un fragmento de una historia más amplia, una instantánea del diálogo en constante evolución entre el artista, el espectador y los espacios que comparten.
$206.00
-
Patrick Connan Serigrafía King Conan Copper AP de Patrick Connan
Rey Conan - Edición limitada en cobre, serigrafía de 5 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Patrick Connan, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. ¡Solo 3 ejemplares! Serigrafía de 5 colores (incluidas tintas de cobre metalizado). Edición de prueba de artista (AP). 45,7 x 61 cm. Firmada y numerada.
$240.00
-
Fulvio Di Piazza Impresión de archivo de barcos de Fulvio Di Piazza
Impresión de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel Museum Natural Fine Art de 310 g/m² del artista callejero de graffiti Fulvio Di Piazza, arte pop moderno. La obra tenía un tema central basado en el título: Nova. En este caso, el planeta Tierra, brillante con toda su vida, resplandeciente como una estrella en el universo, destinada a sucumbir ante la destrucción de la humanidad, inevitablemente transformándose en una supernova para luego culminar en una explosión estelar. ¡Boom! La pintura surgió de un dibujo similar titulado «Destructo». La idea se inspiró en todas las historias y alegorías sobre la autodestrucción de la humanidad. - Dan Quintana
$200.00
-
Ben Frost Los soplones se llevan su merecido. Metadona. Pintura acrílica original de Ben Frost.
Los soplones se llevan su merecido. Metadona. Pintura acrílica original de Ben Frost. Obra de arte única sobre envases reciclados de medicamentos farmacéuticos con metadona, realizada por un artista pop de arte callejero. Pintura acrílica original firmada, 2025. Medidas: 6,9 x 8,6 cm, sobre envase reciclado de metadona. Representa a Stitch estilizado de Lilo & Stitch. Los soplones se llevan su merecido: La obra original subversiva de Ben Frost Ben Frost, artista australiano contemporáneo conocido por sus incisivas yuxtaposiciones, sigue desafiando las normas culturales con su obra original única de 2025 titulada «Snitches Get Stitches» (Los soplones se llevan su merecido). Esta pintura acrílica es una aplicación directa de la estética característica de Frost, que fusiona la iconografía pop con desechos farmacéuticos. La obra presenta una interpretación estilizada e hiperexpresiva de Stitch, de la serie de Disney «Lilo & Stitch», pintada a mano sobre envases de metadona reciclados, con unas dimensiones de 17,5 x 21,8 cm. Al utilizar envases de medicamentos recuperados como lienzo, Frost transforma desechos clínicos en una obra de arte urbano pop y grafiti provocadora y de alto contraste. El surrealismo pop se encuentra con la crítica farmacéutica La obra transporta al espectador a un espacio inquietante donde la inocencia y el control institucionalizado chocan. Stitch, representado en una pose frenética con la lengua fuera, se convierte en la representación perfecta del caos dentro de un sistema estrictamente regulado. El envase de metadona, generalmente vinculado al tratamiento de adicciones y al control regulatorio, se transforma en un nuevo campo de batalla para la rebeldía visual de Frost. Las líneas nítidas de la marca comercial y la información sobre la dosificación contrastan con el personaje caprichoso y caricaturesco, creando una potente yuxtaposición que critica tanto la adicción del consumidor como el escapismo mercantilizado. El uso de envases farmacéuticos no es arbitrario. Frost se nutre constantemente de productos clínicos reales, incorporando múltiples comentarios sobre la mercantilización de la salud, el empaquetamiento de la dependencia y el lenguaje visual de la confianza. Al pintar directamente sobre la caja que alguna vez contuvo medicamentos para la dependencia de opioides, Frost cuestiona cómo tanto los fármacos como los medios de comunicación sirven como paliativos para los males más profundos de la sociedad. La instrumentalización de la nostalgia por Ben Frost Frost es conocido por diseccionar la economía de la nostalgia: su obra desmantela el sentimentalismo que atribuimos a los íconos de la infancia al situarlos en contextos adultos y crudos. En esta pieza, Stitch se convierte en un emblema de rebeldía, transformado no en un adorable compañero alienígena, sino en un agente de disrupción travieso en medio de la esterilidad médica. El título, «Snitches Get Stitches» (Los soplones se llevan su merecido), intensifica aún más el mensaje. Es una alusión velada a la ética subcultural, la resistencia a la autoridad y la venganza contra la traición, envuelta en la estética visual de un querido personaje animado. Esta nostalgia convertida en arma es fundamental en la práctica de Frost. Combina cómics clásicos, anime y marcas de dibujos animados con publicidad médica y excesos capitalistas para crear un saturado ciclo de retroalimentación de la cultura de masas. Sus obras son fácilmente asimilables, pero deliberadamente impregnadas de un regusto crítico. «Snitches Get Stitches» encaja a la perfección en esta línea argumental, continuando el compromiso del artista de desvelar las capas de confort para exponer un sistema dependiente de imágenes sedantes y el narcisismo químico. Envases reciclados como lienzo contemporáneo La recuperación es fundamental para la ética y el atractivo visual de esta obra. Los envases farmacéuticos reciclados no solo sirven como material, sino también como mensaje. El reciclaje literal de objetos utilizados en el tratamiento de la adicción se convierte en símbolo del proceso más amplio de reacondicionamiento cultural. En el arte pop callejero y el grafiti, la superficie nunca es neutral. La elección de Frost de una caja de metadona reposiciona la basura como testimonio y obliga a los espectadores a reconsiderar el lugar que ocupa el arte y qué puede criticar. Con «Snitches Get Stitches», Ben Frost continúa su fusión radical de comentario médico-industrial y distorsión surrealista pop, ofreciendo un artefacto disruptivo y coleccionable que se sitúa en la intersección del diseño comercial vandalizado y la provocación artística. La escala de la obra, su honestidad material y su icónico lenguaje visual la convierten no solo en una pieza destacada dentro de la producción de Frost en 2025, sino también en una instantánea de una cultura atrapada entre la rebeldía edulcorada y la dependencia controlada.
$3,500.00
-
Jeff Soto Impresión de archivo PP californiana de Jeff Soto
Impresión de prueba de archivo de The Californian PP Printers por Jeff Soto. Edición limitada impresa en papel Natural Museum Fine Art. Obra de arte moderna de artista pop. Prueba de impresión PP 2019. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 24 x 36 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Prueba de imprenta PP de 'The Californian' de Jeff Soto: Una convergencia entre el arte callejero y las bellas artes Jeff Soto, figura destacada del arte pop y el grafiti, presenta "The Californian", una prueba de imprenta de archivo que fusiona la sensibilidad del arte urbano con la sofisticación de la impresión artística. Lanzada en 2019 como edición limitada en papel natural de calidad museo, cada pieza de esta colección está meticulosamente firmada y marcada como prueba de imprenta por el propio Soto, certificando así su autenticidad y exclusividad dentro de la comunidad artística. Con un tamaño de 61 x 91 cm, esta impresión artística de pigmentos de archivo representa la exploración de Soto de elementos temáticos y estilísticos que conectan profundamente con la esencia de California, plasmada a través de una perspectiva artística moderna. La obra de Jeff Soto suele transitar entre lo surrealista y lo fantástico, y "The Californian" no es la excepción. La obra es una narrativa visual, rica en simbolismo e impregnada de los elementos fantásticos característicos del estilo de Soto. El uso de colores vibrantes, diseños intrincados y figuras robóticas entrelazadas con elementos naturales refleja la compleja relación entre la tecnología y el mundo natural. La obra de Soto contempla el paisaje cambiante de California, un lugar reconocido por sus avances tecnológicos y su impresionante belleza natural. Técnica y simbolismo en 'El californiano' La creación de una Prueba de Imprenta, como "The Californian", implica un nivel de artesanía y atención al detalle que tiende un puente entre la energía cruda y expresiva del arte urbano y la precisión de la impresión artística. La designación PP se utiliza tradicionalmente para denotar impresiones que certifican la calidad de la edición impresa. En el caso de las ediciones limitadas, suelen ser muy codiciadas por los coleccionistas por su fidelidad a la visión original del artista. La decisión de Soto de crear una edición PP refleja un guiño al proceso tradicional de impresión y un reconocimiento de la obra como una pieza artística en sí misma. En "The Californian", el uso que hace Soto de pigmentos de archivo sobre papel artístico garantiza la preservación de las ricas texturas y profundidades de color, ofreciendo una impresión que resiste el paso del tiempo tanto física como conceptualmente. La obra dialoga entre la inmediatez e impermanencia del arte urbano y la naturaleza perdurable de las impresiones artísticas, permitiendo que se aprecie en diversos entornos, desde muros urbanos hasta galerías de arte. Impacto cultural de 'El californiano' de Jeff Soto La prueba de imprenta de "The Californian" es un testimonio del impacto perdurable de Jeff Soto en el arte pop urbano y el grafiti. Al trasladar su obra de los murales de gran formato al medio más íntimo de las láminas artísticas, Soto permite que un público más amplio conecte con su visión artística. El impacto cultural de esta pieza reside en su capacidad para transmitir una narrativa a la vez personal y universal, que refleja las raíces californianas del artista y aborda preocupaciones globales sobre la intersección entre la innovación humana y la naturaleza. Además, la obra subraya el poder transformador del arte urbano, de una expresión urbana a menudo efímera a un elemento perdurable de la cultura contemporánea. La obra de Soto, en particular en forma de láminas de edición limitada como "The Californian", invita a un diálogo continuo sobre el papel del arte urbano en el mundo del arte contemporáneo, desafiando percepciones y fomentando una reevaluación de los límites entre el arte urbano, el arte pop y las bellas artes. «El californiano», de Jeff Soto, es una vibrante representación de la fusión entre la espontaneidad del arte urbano y la perdurabilidad de las láminas artísticas. Como prueba de imprenta, es una pieza de colección que captura un momento en la trayectoria artística de Soto. Ofrece una visión de las complejidades y dualidades que definen la identidad californiana moderna y la experiencia humana en general.
$563.00
-
Mark Hammermeister Juego de tronos una canción de fuego y hielo Giclee Print por Mark Hammermeister
Juego de Tronos: Canción de Hielo y Fuego. Impresión giclée de edición limitada en papel brillante de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Mark Hammermeister.
$134.00
-
Epyon5 Santo de los vivos AP Walking Dead Serigrafía de Epyon5
Santo de los vivos AP Prueba de artista Walking Dead Serigrafía impresa por Epyon5 Tirada a mano sobre papel de bellas artes Obra de arte serigráfica de edición limitada. Prueba de artista AP 2016 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 16,5x24 Impresión serigráfica Tinta metálica dorada de Daryl Walking Dead Serie de televisión. Prueba de artista AP de Saint of the Living, impresión serigráfica de Walking Dead de Epyon5 «Saint of the Living» es una serigrafía de edición limitada de Epyon5, creada en 2016 como prueba de artista (AP). Esta serigrafía, realizada a mano, mide 42 x 61 cm (16,5 x 24 pulgadas) y está firmada y marcada como AP, lo que la convierte en una variante exclusiva de la edición limitada. Presenta un impactante retrato de Daryl de la serie de televisión «The Walking Dead». Esta impresión utiliza contrastes marcados, capas superpuestas con plantilla y detalles intrincados para capturar la intensidad del personaje. La inclusión de tinta metálica dorada realza el impacto visual, otorgándole a la pieza una luminosidad que refleja la fusión del arte pop urbano y el grafiti con las técnicas contemporáneas de serigrafía. Simbolismo y composición La composición de «Santo de los Vivos» presenta a Daryl como una figura casi mitológica, enmarcado en un diseño de estilo heráldico que realza su estatus legendario dentro del universo de The Walking Dead. El retrato está estructurado con marcados contrastes, utilizando una técnica de estarcido en capas que enfatiza la profundidad y la expresividad. Su mirada decidida, sobre un fondo de filigrana ornamentada y líneas radiantes, transmite una sensación de resiliencia y supervivencia. El halo dorado tras su cabeza evoca iconografía religiosa, elevándolo a la categoría de figura santa dentro de la narrativa postapocalíptica. La calavera en la parte inferior de la impresión refuerza el tema de la mortalidad, la supervivencia y la constante amenaza de la muerte en la serie. El fondo texturizado, con elementos en capas y patrones desgastados, le da a la obra un aire urbano y antiguo, que recuerda a los carteles pegados con engrudo y los grafitis con esténcil que se encuentran en los paisajes urbanos. Influencia del arte pop callejero y el grafiti Epyon5 es conocido por su habilidad para fusionar la impresión tradicional con la energía cruda del arte pop urbano y el grafiti, y «Saint of the Living» es un ejemplo perfecto de esta fusión estilística. El trabajo con esténcil de bordes definidos, combinado con un uso controlado de sombreado y bloques de color, refleja técnicas empleadas en murales callejeros de gran formato. La presencia de tinta metálica dorada añade una dimensión única, elevando la impresión más allá del tradicional trabajo con esténcil bicolor, sin perder la estética del arte urbano. Los elementos superpuestos, incluyendo texturas ocultas y sutiles efectos de desgaste, le dan a la obra un aspecto envejecido, similar al de los carteles callejeros que se han ido despegando con el tiempo. La incorporación de imágenes de la cultura pop, en particular de un personaje tan conocido como Daryl, vincula la pieza con la tradición del arte urbano que se caracteriza por reinterpretar figuras mediáticas en imágenes simbólicas y audaces. Coleccionabilidad y significado cultural Como prueba de artista, esta versión de «Santo de los Vivos» ocupa un lugar especial dentro de la tirada limitada, convirtiéndola en una pieza rara y muy codiciada por los aficionados al arte urbano pop y al grafiti. La marca AP indica que formó parte del proceso de producción inicial, generalmente reservado para la colección personal del artista o para ediciones limitadas y exclusivas. El uso de la técnica de serigrafía manual garantiza que cada impresión posea una calidad artesanal única, lo que realza aún más su valor. La habilidad de Epyon5 para transformar personajes conocidos en obras de arte de gran calidad que fusionan elementos de iconografía religiosa, estética urbana y simbolismo de la cultura pop asegura que esta impresión siga siendo un ejemplo excepcional de cómo la serigrafía contemporánea continúa prosperando en el panorama del arte urbano.
$291.00
-
Ben Kehoe Guerrero mago de la primera gran guerra Giclee Print por Ben Kehoe
Mago Guerrero de la Primera Gran Guerra. Impresiones artísticas giclée de edición limitada en papel fotográfico de archivo del artista de arte callejero y cultura pop Ben Kehoe. Impresión de 12" x 12" con borde blanco de 1/2" en papel Hahnemuhle Photo Rag de 308 g/m², firmada y numerada.
$217.00
-
Patrick Connan Serigrafía en bronce del joven rey Conan de Patrick Connan
Joven Rey Conan - Serigrafía metálica de edición limitada en bronce, de dos colores, impresa a mano sobre papel de bellas artes por Patrick Connan. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Fotografía de 8x8 pulgadas, firmada y numerada con tinta metálica bronce/cobre.
$134.00
-
Scarecrowoven 3D Death Curses Volumen 1 Book Zine de Scarecrowoven
3D Death Curses Volumen 1 Edición Limitada Cómic Artístico con Arte 3D Real de Scarecrowoven. Incluye gafas 3D funcionales y 14 páginas de ilustraciones.
$39.00
-
Tara McPherson Tabla de arte de monopatín Vapor Wave de Tara McPherson
Tabla de skate Vapor Wave Deck Fine Art Edición Limitada Impresión de pigmento de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío por la artista de bellas artes Tara McPherson. Edición limitada de 50 monopatines, edición 2022. Tamaño: 8x32. Transferencia de impresión de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Tamaño: 8 x 31,875 pulgadas. Lanzamiento: 28 de junio de 2022.
$269.00
-
Chaz Bojorquez Obra de arte de Chaz Bojorquez MOCA con lata de pintura en aerosol negra por Montana MTN
Chaz Bojorquez MOCA Arte en las calles Obra de arte en lata de pintura en aerosol negra de Montana MTN Edición limitada Artista Pintura Crossover Graffiti Arte callejero Objeto. 2011 Firmado, Impreso Chaz Bojorquez MOCA Color Negro Edición Limitada de 500 Lata de Pintura en Aerosol con Caja Personalizada Obra de Arte Tamaño del Objeto 3x8 Montana MTN Lleno de Pintura. Lata de pintura en aerosol Chaz Bojórquez MOCA de Montana MTN La lata de pintura en aerosol de edición limitada Chaz Bojórquez MOCA Art in the Streets de Montana Colors es un poderoso homenaje a uno de los pioneros más respetados de la cultura del grafiti de la Costa Oeste. Lanzada en 2011 con motivo de la emblemática exposición MOCA Art in the Streets, esta pieza única fusiona la importancia histórica del estilo caligráfico cholo de Bojórquez con el influyente legado de la vanguardista serie de latas de Montana MTN. Esta edición en particular formó parte de una tirada de 500 piezas que presentaba una reproducción impresa de la distintiva figura esquelética y el estilo de escritura de Bojórquez sobre texturas urbanas. Cada lata contenía pintura negra funcional y se presentaba en una caja impresa a medida, funcionando a la vez como objeto de colección y como reflexión sobre la dualidad entre el objeto utilitario y la obra de arte. El legado de Chaz Bojórquez en el arte pop callejero y el grafiti Nacido y criado en Los Ángeles, Chaz Bojórquez desarrolló un estilo de grafiti profundamente personal y culturalmente arraigado, inspirado en la caligrafía chola, originaria de las pandillas del este de Los Ángeles. Al introducir esta estética en el mundo de las bellas artes, Bojórquez desafió las jerarquías existentes y legitimó el grafiti urbano como una forma de arte seria. Sus obras suelen incluir calaveras, motivos góticos y letras estilizadas que reflejan las luchas, las historias y los códigos espirituales de su comunidad. Su influencia contribuyó a elevar la cultura visual callejera al reconocimiento institucional, y su participación en la exposición «Arte en las Calles» del MOCA marcó un hito en la historia del arte contemporáneo, cuando los museos comenzaron a celebrar abiertamente el grafiti. Montana MTN y el formato de objeto del arte pop callejero Montana Colors, la legendaria marca europea de pintura en aerosol, lleva años apoyando a los artistas del grafiti mediante productos especializados y colaboraciones puntuales. Sus latas de edición limitada, convertidas en obras de arte, difuminan la línea entre herramienta y escultura coleccionable, adoptando el lenguaje físico de la cultura del grafiti como un nuevo medio para las bellas artes. Al invitar a artistas como Chaz Bojórquez a diseñar estas latas, Montana MTN reconoce el valor cultural del formato original del grafiti e invita a un público más amplio a apreciarlo. Estas latas no son simples envases de pintura, sino objetos de arte cuidadosamente seleccionados que representan la evolución de la expresión urbana. La superficie impresa a medida, su forma icónica y su contenido funcional hacen de cada lanzamiento una fusión única de tradición, marca y subversión. Chaz Bojórquez y el legado del arte en las calles La exposición «Art in the Streets» del MOCA de 2011, comisariada por Jeffrey Deitch, dio a conocer la obra de Bojórquez a un público internacional. Su contribución destacó por su profundidad histórica y autenticidad, anclando la narrativa de la exposición en las raíces, a menudo olvidadas, del grafiti de la Costa Oeste. El aerosol creado con Montana MTN para conmemorar la ocasión plasma ese espíritu en forma física. Presenta una calavera monocromática con un sombrero fedora y texturas de pared sin tratar, haciendo referencia a uno de sus murales públicos más emblemáticos. Al transformarlo en un aerosol funcional, el proyecto recontextualiza elementos tradicionales del grafiti como arte portátil y conmemorativo. Esta pieza representa no solo el legado de Bojórquez, sino también el mensaje más profundo del grafiti como voz de identidad, resistencia y maestría en el diseño dentro del arte pop urbano y el grafiti.
$350.00
-
Adam Lister GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$288.00
-
Mark Hammermeister Tyrion Lannister Juego de Tronos Giclee Print por Mark Hammermeister
Tyrion Lannister, ilustración de Juego de Tronos, impresión giclée de edición limitada en papel brillante de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Mark Hammermeister.
$134.00
-
Victo Ngai Impresión giclée de la bestia del viento de Victo Ngai
La obra de arte "Windbeast", una impresión giclée de edición limitada sobre papel Hahnemühle Museum Etching 100% algodón, del artista de graffiti de la cultura pop Victo Ngai. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada en 2014. Tamaño de la obra: 13 x 19 cm. Debido a la forma en que el artista realizó y almacenó esta obra, muchas de las impresiones antiguas de Ngai presentan un ligero amarilleo en los márgenes blancos superior e inferior, de aproximadamente 1 mm de longitud. Esto no afecta en absoluto a la imagen; por lo demás, las impresiones están en perfecto estado. "La bestia del viento" de Victo Ngai: una confluencia de mito y modernidad «La Bestia del Viento», de Victo Ngai, una impactante obra de arte pop moderna, es una impresión giclée de edición limitada que constituye un vibrante testimonio de la fusión de temas mitológicos tradicionales con estilos artísticos contemporáneos. Creada sobre papel Hahnemühle Museum Etching 100% algodón, esta obra ofrece una textura exuberante que se ajusta a la rica narrativa y complejidad visual que presenta. Victo Ngai, una reconocida ilustradora radicada en Estados Unidos, originaria de Hong Kong, es célebre por sus intrincadas y sugerentes ilustraciones que a menudo incorporan elementos de realismo fantástico. Sinfonía visual sobre lienzo de algodón En «La Bestia del Viento», Ngai teje un intrincado cuadro repleto de referencias culturales y lleno de movimiento. La obra, una cornucopia de colores vivos e imágenes caprichosas, presenta una figura central que podría interpretarse como una bestia mítica o un dragón, un guiño al folclore tradicional asiático. Alrededor de esta figura central giran escenas y elementos en miniatura que parecen formar parte de la criatura y, a la vez, constituir una narrativa independiente. El uso del papel Hahnemühle Museum Etching Paper, 100% algodón, realza el impacto visual de la pieza, ya que su grano fino y su textura aportan profundidad y riqueza a la impresión, cualidades que podrían faltar en otros soportes. La elección del material por parte de Ngai destaca no solo por su calidad, sino también por su vínculo histórico con el mundo del arte. Hahnemühle es uno de los fabricantes de papel más antiguos de Europa, conocido por sus papeles artísticos de alta calidad, y su papel Museum Etching Paper está diseñado específicamente para artistas que desean reproducir su obra con la misma profundidad y detalle que el original. Al seleccionar un lienzo tan distinguido para su obra, Ngai tiende un puente entre la ilustración digital y la impresión tradicional, subrayando la maestría en la creación de su trabajo. "La Bestia del Viento" en el contexto del arte pop callejero y el grafiti Si bien «La Bestia del Viento» podría considerarse una ruptura con la naturaleza cruda y espontánea del arte callejero y el grafiti, su esencia captura el espíritu de estas expresiones artísticas. El arte pop callejero y el grafiti se caracterizan por su dinamismo, accesibilidad y la forma en que suelen nutrirse de diversas influencias para hacer declaraciones relevantes a la cultura contemporánea. La obra de Ngai se alinea con estos principios a través de su composición dinámica, su conexión con el folclore y su relevancia para las narrativas modernas de identidad y globalización. Los colores vivos y arremolinados, junto con los elementos fantásticos de «La Bestia del Viento», resuenan con la audacia y la energía improvisada del arte callejero. Los intrincados detalles y la complejidad narrativa son paralelos a las capas de significado que suelen encontrarse en el grafiti, donde cada pieza funciona como un palimpsesto de ideas y expresiones. La obra de Ngai bien podría imaginarse como un gran mural en la fachada de un edificio, cautivando a los transeúntes con su belleza de otro mundo y su intrincada narrativa. Conclusión: la fusión artística de Victo Ngai En resumen, «La Bestia del Viento» es un excelente ejemplo de cómo los elementos tradicionales y modernos pueden sintetizarse para crear arte atemporal y contemporáneo. A través de su obra, Victo Ngai contribuye al diálogo cultural, fusionando lo mítico con lo moderno y lo oriental con lo occidental, creando piezas que reflejan nuestro mundo multifacético. La edición limitada de esta obra —con solo 100 copias firmadas y numeradas por la artista— añade un elemento de exclusividad muy apreciado tanto en el mundo del arte como en el del coleccionismo de arte urbano. Esta exclusividad, junto con la rica narrativa y el atractivo visual de la obra, convierten a «La Bestia del Viento» en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados a la cultura pop moderna, el arte urbano y el grafiti. Es un testimonio del talento de Victo Ngai como artista capaz de cautivar la imaginación del espectador, transportándolo a mundos donde el mito y la realidad se entrelazan.
$262.00
-
Buff Monster Icono rosa y verde de Mister Melty, pintado con pintura HPM, impresión acrílica serigráfica de Buff Monster
Icono rosa y verde de Mister Melty, pintado con acrílico HPM, serigrafía de Buff Monster, impresión en cartulina, papel de bellas artes, edición limitada, obra de arte pop callejero. 2023 Acrílico HPM Embellished Edición Limitada de 50 obras de arte firmadas y numeradas. Tamaño de la obra: 9x12. Con abundantes goteos en las áreas pintadas a mano. Icono rosa y verde de Mister Melty, pintado con pintura HPM, impresión acrílica serigráfica de Buff Monster La serigrafía acrílica «Mister Melty» rosa y verde, obra de Buff Monster, ejemplifica la evolución del arte pop urbano y el grafiti a través de su paleta vibrante, composición nítida y detalles táctiles. Lanzada en 2023 como parte de una edición limitada de 50 ejemplares, firmados y numerados, esta lámina de 23 x 30 cm forma parte de la continua exploración de Buff Monster de su icónico personaje Mister Melty. Creada sobre papel artístico de alta calidad, cada pieza está pintada a mano con audaces aplicaciones acrílicas sobre bases de serigrafía, lo que convierte a cada lámina en una composición única de optimismo desbordante y alegría subversiva. Iconografía y estética visual Esta variante de Mister Melty destaca por su interacción entre exuberantes tonos verdes y un vibrante ojo central rosa y gris. El diseño de Mister Melty se enmarca dentro de un marco gráfico gris que intensifica la sensación de estructura frente al caos de las texturas viscosas y goteantes que definen la forma del personaje. El motivo del globo ocular, central en la identidad visual de Buff Monster, se representa de una manera que fusiona lo tierno con lo grotesco. Flota en un paisaje surrealista de texturas viscosas, salpicaduras superpuestas y formas amorfas que evocan una reinterpretación psicodélica de la imaginería de los dibujos animados. La obra se ve realzada aún más por patrones de semitonos y degradados aerografiados que generan movimiento en la quietud del lienzo. Técnica y detallado HPM Lo que distingue a esta impresión es su condición de HPM (Hand-Painted Multiple), lo que garantiza que no haya dos impresiones iguales en la edición. Buff Monster recubre cada base de serigrafía con pintura aplicada a mano mediante pinceles y goteos para otorgar a cada pieza una textura, profundidad de color y movimiento únicos. Esta edición Rosa Verde se caracteriza por enérgicas salpicaduras y remolinos de verde, amarillo y negro, creando una tensión entre la estructura de la serigrafía y la libertad espontánea de la superficie pintada. Los goteos y salpicaduras le confieren a la pieza una energía vibrante a la vez que realzan su efecto escultórico, transformando la superficie plana en algo visceral y dinámico. Buff Monster y el legado del señor Melty Buff Monster, artista estadounidense, ha defendido durante mucho tiempo una estética lúdica y a la vez oscura, inspirada en la cultura japonesa, el grafiti, el heavy metal y el cómic underground. Su personaje insignia, Mister Melty, es una metáfora visual de la alegría efímera, el absurdo y la transformación. Representa una mezcla de humor y decadencia, a menudo representado derritiéndose o goteando como símbolo de la impermanencia. La lámina Pink Green Mister Melty HPM es un ejemplo perfecto de su estilo: un híbrido de iconografía pop y sensibilidad urbana ejecutado con la precisión de un pintor de estudio. Como pieza de edición limitada, funciona tanto como objeto de colección como lienzo que refleja la singular contribución de Buff Monster al arte pop urbano y al grafiti contemporáneos.
$650.00
-
Scarecrowoven Behemoth The Doomlord Giclee Print de Scarecrowoven
Obra de arte Behemoth The Doomlord, Macabe Giclée, impresión de edición limitada en papel de acuarela de prensa en frío del artista de graffiti de la cultura pop Scarecrowoven. Impreso con tintas de archivo sobre papel acuarela de grano fino, edición firmada y numerada de 15 ejemplares. 15,25 x 36 pulgadas
$256.00
-
Patrick Connan Serigrafía de bronce del rey Conan el bárbaro de Patrick Connan
Rey Conan el Bárbaro - Serigrafía metálica de edición limitada en bronce, de dos colores, impresa a mano sobre papel de bellas artes por Patrick Connan. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. 8x8 Firmado y numerado con tinta metálica bronce. Edición limitada de solo 13 ejemplares.
$134.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Serigrafía del alfabeto Deseret de Dan Christofferson- Beeteeth
Alfabeto Deseret, serigrafía de edición limitada de 3 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Dan Christofferson- Beeteeth, arte callejero raro, famoso artista de arte pop.
$217.00
-
Scarecrowoven Skum Ra The Ever Sucking Giclee Print de Scarecrowoven
Skum Ra La obra de arte eternamente absorbente Macabe Impresión giclée de edición limitada en papel de acuarela prensado en frío del artista de graffiti de la cultura pop Scarecrowoven. Impreso con tintas de archivo sobre papel acuarela de grano fino, edición firmada y numerada de 50 ejemplares. 18 x 21
$217.00
-
Justin Anville Obsidiana 00 Blastoline HPM Impresión serigrafiada por Justin Anville
Obsidian 00 - Blastoline - Impresión estereográfica de edición limitada de 3 colores en papel de bellas artes de Justin Anville. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Obsidian 00 - 'Blastoline': Durante los últimos veinte años, la familia de Daphne ha atravesado momentos muy difíciles, y uno de los más duros fue la pérdida del clásico automóvil único de su padre durante la bancarrota. Reconstruyendo la empresa de su padre con suprema dedicación, aquí se encuentra, como testimonio de su legado, con el mismo coche que le perteneció, restaurado a la perfección sin gastar una fortuna. Serigrafía de 3 colores - 40,6 x 50,8 cm - sobre papel blanco liso. Edición limitada de 75 ejemplares (con detalles pintados a mano). Firmada y numerada por la artista.
$134.00
-
John Vogl King Kong La Octava Maravilla del Mundo Serigrafía de John Vogl
King Kong, la octava maravilla del mundo. Edición limitada. Serigrafía a mano de dos colores sobre papel de bellas artes por John Vogl, artista callejero de graffiti, arte pop moderno.
$103.00
-
Pooch Impresión de archivo de Harryhausen Land 16x20 por Pooch
Harryhausen Land 16x20 Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes por Pooch Graffiti Street Artist Arte Pop Moderno.
$159.00
-
Andrew Ghrist Filamentos Búho Serigrafiado por Andrew Ghrist
Filamentos Búho Serigrafiado por Andrew Ghrist. Impreso a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 70 ejemplares, firmada y numerada, 2013. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. Filamentos Búho Serigrafiado por Andrew Ghrist Andrew Ghrist es ampliamente reconocido por sus obras de gran detalle y composición intrincada que fusionan la naturaleza, elementos industriales y surrealismo. Su serigrafía de 2013, «Filaments Owl», es una edición limitada de 70 ejemplares, impresa a mano, con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas). Esta pieza es un ejemplo impactante del arte pop urbano y el grafiti, que combina los mundos natural y mecánico mediante un trabajo de línea altamente técnico y una narrativa en capas. Simbolismo del búho y los filamentos Los búhos se han asociado durante mucho tiempo con la sabiduría, el misterio y las fuerzas invisibles de la noche, convirtiéndose así en un tema ideal en el léxico visual de Ghrist. En «Búho de filamentos», el ave se representa con un detalle asombroso, con sus plumas meticulosamente superpuestas mediante finas líneas y sombreados. Sin embargo, es el entorno que rodea al búho lo que le confiere a esta obra su toque surrealista. La criatura se posa entre filamentos industriales, formaciones cristalinas y cables enmarañados, insinuando una fusión de elementos orgánicos y mecánicos. Los filamentos, en particular los de las bombillas, son un motivo recurrente en el arte pop urbano y el grafiti, simbolizando ideas, innovación y la chispa de la creatividad. El contraste entre la forma natural del búho y las fuentes de luz artificiales sugiere una exploración de la intersección entre la sabiduría y la tecnología, un tema frecuentemente examinado en los movimientos pop surrealistas modernos. Técnica y composición La obra de Ghrist se distingue por su magistral uso del grosor de línea y el contraste, y «Filaments Owl» no es la excepción. La intrincada superposición de texturas orgánicas y formas industriales estructuradas demuestra su dominio de la serigrafía, ampliando los límites de lo que se puede lograr con impresiones manuales. La profundidad creada mediante la superposición de elementos y el sombreado refinado confieren a la obra una sensación casi tridimensional. La paleta monocromática de marrón, dorado y sepia realza la estética envejecida, casi alquímica, de la pieza, asemejándola a una ilustración de un manuscrito antiguo mezclada con elementos de decadencia urbana. Esta estética sobria pero audaz es característica del arte pop urbano y el grafiti, donde a menudo se utilizan paletas de colores limitadas para crear imágenes de alto contraste y gran impacto visual. Influencia del arte callejero y el arte pop La obra de Ghrist se integra a la perfección en el arte pop urbano y el grafiti, un movimiento que suele combinar ilustraciones hiperdetalladas con temas como la decadencia urbana, la naturaleza y la industria. Su técnica, caracterizada por el uso intensivo de líneas, evoca grabados clásicos al tiempo que incorpora la estética moderna del arte urbano, dando como resultado una fusión entre la artesanía tradicional y el lenguaje visual contemporáneo. Esta pieza bien podría imaginarse como un mural de gran formato en una pared urbana, donde la yuxtaposición de naturaleza e industrialización resuena con temas como la expansión humana, el impacto ambiental y el delicado equilibrio entre progreso y tradición. La inclusión de filamentos de bombillas y cables eléctricos sugiere una reflexión sobre la energía, el conocimiento y cómo la tecnología ilumina y, a la vez, interfiere con el mundo natural. Impacto y Coleccionabilidad «Filaments Owl» forma parte de la continua exploración de Ghrist sobre la naturaleza, la decadencia y la interconexión industrial, temas que han convertido sus grabados en piezas muy codiciadas en las comunidades de arte urbano y serigrafía de edición limitada. La combinación de una artesanía minuciosa, simbolismo surrealista y una composición impactante hacen de este grabado un ejemplo paradigmático del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Su elaboración artesanal garantiza que cada ejemplar de la edición limitada sea único, lo que aumenta aún más su valor para coleccionistas y aficionados a este medio. La obra de Andrew Ghrist sigue siendo un testimonio de la fusión de los métodos artísticos tradicionales con la narrativa urbana, utilizando la serigrafía como un poderoso medio para desafiar los límites y redefinir la cultura visual moderna.
$194.00
-
Jeremy Wheeler Blue Snaggletooth Warrior AP Serigrafía de Jeremy Wheeler
Guerrero Dientes de Juerga Azul, Edición Limitada, Serigrafía Tricolor Tirada a Mano sobre Papel de Bellas Artes por Jeremy Wheeler, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno.
$112.00
-
Rod Luff Impresión giclée de Nemeta II AP por Rodrigo Rod Luff
Nemeta II AP Artist Proof Artwork Giclée Limited Edition Print on Fine Art Paper by Pop Culture Graffiti Artist Rodrigo Rod Luff. Prueba de artista AP 2016 Firmada y marcada AP Edición limitada Impresión giclée Tamaño 24x16 Nemeta II de Rodrigo Rod Luff: ensueño mítico e iluminación natural Nemeta II de Rodrigo Rod Luff, creada en 2016 como prueba de artista firmada mediante impresión giclée de 61 x 41 cm, sumerge al espectador en una visión fantástica donde la naturaleza, la feminidad y la quietud interior convergen bajo un paisaje onírico luminoso. Esta obra de arte presenta a una joven dormida entre densas raíces y piedras erosionadas por el río, con el cuerpo suavemente curvado hacia la tierra, como si esta la reclamara. La rodean hongos luminosos y un búho de alas radiantes, todo ello plasmado en el estilo característico de Luff: un realismo etéreo que fusiona el detalle botánico con una luz sobrenatural. La pieza toma su título del término celta nemeton, una arboleda sagrada o espacio ritual en la tradición druídica precristiana. Esta referencia sitúa la escena en una zona liminal donde la naturaleza funciona como santuario, memoria y umbral. El entorno —un suelo forestal sombrío, rico en raíces enmarañadas y flora luminosa— transmite una sensación a la vez de otro mundo y profundamente arraigada. La figura dormida no está aislada, sino que se integra en su entorno, como en comunión con las energías invisibles del paisaje. Su vestido se desvanece del rosa al verde y al amarillo, evocando los colores del amanecer, de la clorofila, de la renovación. La imagen entera se expresa en el lenguaje visual de la trascendencia. Bioluminiscencia y compañerismo simbólico En el centro de Nemeta II no solo se encuentra la mujer, sino también el búho posado tras ella, con las alas entreabiertas en un gesto protector. En la mitología, los búhos suelen representar la protección, la intuición y la sabiduría oculta. Aquí, el búho irradia la misma luz interior que los grupos de hongos dorados que salpican la tierra y las raíces a su alrededor. Esta luminosidad no proviene de una fuente externa, sino que parece surgir del propio entorno, un elemento recurrente en la obra de Rodrigo Rod Luff, donde la luz se torna metafísica, símbolo del espíritu, la memoria y el despertar. La presencia de hongos bioluminiscentes añade una mayor carga simbólica. Estos hongos han fascinado durante mucho tiempo a las culturas como símbolos de lo invisible y lo misterioso, a menudo vinculados a la transformación y el renacimiento. La representación que hace Luff de ellos como fuentes de luz —dispersas por el terreno como constelaciones caídas a la tierra— los eleva más allá del mero detalle. Son narradores dentro del entorno, que evocan la idea de que todo en el bosque está vivo, observa e interconectado. La naturaleza reimaginada a través del realismo mágico con toques pop Si bien Nemeta II no se basa en el arte callejero ni en el grafiti, refleja la sensibilidad del arte pop urbano contemporáneo en su audaz fusión de la técnica pictórica clásica con una temática fantástica. La pincelada hiperdetallada de Luff evoca las tradiciones de los grandes maestros, pero la composición surrealista, las vibrantes paletas de colores y la atmósfera inmersiva se alinean con una estética influenciada por el pop que abraza el espectáculo, la emoción y la lógica onírica. Luff crea mundos donde el mito se siente contemporáneo y donde la naturaleza está cargada de energía divina. Nemeta II funciona como un refugio visual —exuberante, luminoso e indómito— a la vez que plantea preguntas existenciales sobre la conexión, el descanso y los ciclos de la vida. Es un instante de quietud suspendido entre la luz y la sombra, la vigilia y el sueño, la realidad y el mito. En un panorama cultural a menudo definido por el ruido, esta obra invita al silencio, la introspección y la reverencia. Nemeta II de Rodrigo Rod Luff no es una fantasía escapista; Es una recuperación de lo sagrado en lo cotidiano, plasmada a través de colores intensos, detalles simbólicos y una quietud emocional. Invita al espectador a recordar lo que significa estar en armonía con la naturaleza salvaje: a soñar con los ojos abiertos y a escuchar la luz que yace bajo las raíces.
$507.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Escultura «El jinete del alma de bienvenida» de Dulk-Antonio Segura Donat
Escultura de poliresina de edición limitada Soul Rider The Welcomer, obra de arte del legendario artista de bellas artes Dulk-Antonio Segura Donat. Edición limitada de 100 piezas (2023). Obra de arte en resina fundida pintada. Medidas: 37,1 × 22,9 × 22,9 cm (14 5/8 × 9 × 9 pulgadas). Edición limitada de 100 piezas, todas numeradas y con certificado de autenticidad (COA) en caja de madera. Nueva en su caja. El Jinete del Alma de Bienvenida de Dulk: Fantasía y Simbolismo en el Arte Pop Callejero y el Arte del Grafiti El Jinete del Alma de Bienvenida es una escultura surrealista de poliresina creada por Antonio Segura Donat, el artista español de bellas artes y arte pop urbano conocido mundialmente como Dulk. Parte de su serie Jinete del Alma, esta pieza canaliza la mitología característica de Dulk a través de formas lúdicas y personajes simbólicos arraigados en la fantasía, la ecología y una narrativa compleja. Encaramada sobre un pedestal de hongo con lunares, una criatura de colores pastel que combina rasgos de conejo, unicornio y animal fantástico se yergue en posición, mientras que otro personaje, enmascarado y con cuernos, cabalga sobre su lomo con una trompeta en alto, a punto de sonar. Esta composición imaginativa y teatral fusiona teatralidad y alegoría en un formato que combina profundidad narrativa con una precisión casi lúdica, convirtiéndola en un ejemplo impactante de arte pop urbano y grafiti en tres dimensiones. La figura principal luce un cuerno de unicornio retorcido, ojos espirales desproporcionados y un collar a lo bufón, fusionando la inocencia animal con un significado ceremonial. Su expresión, congelada en una confusión dichosa, es un sello distintivo de la ambigüedad emocional de Dulk. Su cuerpo rosado contrasta con los tonos fríos de la base de seta, que incluye personajes y detalles ocultos, como una pequeña oruga aferrada a su borde. El jinete trasero, con orejas alargadas y un tocado en forma de bellota, lleva una máscara negra y alza un instrumento musical como si anunciara una llegada. Esta escena dinámica evoca ritual, procesión y una sensación de celebración surrealista, ofreciendo una narrativa lúdica a la vez que inquietante sobre la identidad, la transformación y la observación. Narrativa simbólica y disonancia lúdica en el mundo visual de Dulk La obra de Dulk explora a menudo la dualidad: luz y sombra, celebración y extinción, inocencia y decadencia. En «El Jinete del Alma de Bienvenida», los personajes parecen evocados de un folclore olvidado o un reino alternativo; sus rasgos, exagerados pero precisos, contrastan con su singularidad. La paleta de colores pastel suaviza su excentricidad, otorgándoles una presencia cercana sin perder el misterio. El lenguaje visual fusiona influencias del arte urbano, los cuentos de hadas clásicos y la alegoría ecológica. Como muchas de las obras de Dulk, esta escultura plantea más preguntas de las que responde, invitando al espectador a descifrar sus significados a través de la emoción y la imaginación. La base en forma de hongo juega un papel importante como símbolo de regeneración y ecosistemas ocultos. Funciona a la vez como trono y escenario. El candado sobredimensionado en la base sugiere algo mágico o secreto bajo la superficie. Dulk suele usar este tipo de recursos visuales para sugerir que el mundo esconde más de lo que se ve a simple vista. La máscara del trompetista alude a temas de identidad y voz, posiblemente simbolizando protección, ceremonia o disfraz. Estos objetos y formas reflejan la complejidad que suele encontrarse en el arte pop urbano y el grafiti, donde la fantasía superficial oculta una urgencia subyacente. El papel de Dulk en la narrativa escultórica dentro del arte pop callejero Antonio Segura Donat se ha consolidado como una voz fundamental en la escena contemporánea, fusionando sus raíces en el muralismo con una práctica escultórica que transforma narrativas planas en objetos tangibles. «The Welcomer Soul Rider» ejemplifica cómo su narrativa trasciende los medios, manteniendo la claridad emocional y el humor visual de sus murales al tiempo que explora la textura, el volumen y el espacio. La obra se percibe como una escena en pausa de una fábula no escrita, congelada en el tiempo y, a la vez, llena de dinamismo. La escultura se alinea con la filosofía del arte pop urbano y el grafiti, manteniendo la accesibilidad y la inmediatez visual a la vez que desafía las convenciones de las bellas artes mediante el diseño de personajes, la superposición de símbolos y un toque satírico. La estética de Dulk bebe de películas de animación, iconografía callejera y folclore, dando como resultado un estilo profundamente personal y, a la vez, universalmente atractivo. Su obra invita a la reflexión sobre el ecologismo, la empatía y las narrativas fantásticas que llevamos dentro. El Jinete del Alma de Bienvenida como Mito Coleccionable y Tótem Emocional La escultura Welcomer Soul Rider es más que una escultura decorativa: funciona como un tótem emocional, un mito moderno encapsulado en resina. La atención de Dulk a la postura, el color y la disposición de los objetos garantiza que el espectador se sienta cautivado desde cualquier ángulo, descubriendo nuevos significados y figuras ocultas a cada paso. Esta pieza se une a la creciente tendencia de esculturas de arte basadas en personajes que se inspiran en el arte urbano y evolucionan hacia obras de calidad de galería. Ya sea que se disfrute como una figura independiente o como parte de la serie Soul Rider, El Bienvenido posee una voz distintiva. Su voz es suave pero persistente, haciendo eco del mensaje artístico de Dulk: proteger la imaginación, abrazar la dualidad y celebrar a quienes llevan historias a través del caos de nuestro mundo moderno. Mediante personajes extraños pero familiares, Dulk construye un universo que se expresa con fluidez en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, manteniendo a la vez su inconfundible sello personal.
$1,300.00 $1,100.00
-
Serigrafía «Dos verdades» de Andrew Ghrist
Dos Verdades. Serigrafía de Andrew Ghrist. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 45 ejemplares, firmada y numerada, 2013. Tamaño de la obra: 12 x 24 pulgadas. Serigrafía. Serigrafía «Dos verdades» de Andrew Ghrist La serigrafía «Dos Verdades» de Andrew Ghrist constituye un impactante ejemplo de arte pop urbano y grafiti, fusionando intrincados trazos, temas surrealistas y una paleta monocromática que sumerge al espectador en un mundo de misterio cósmico. Creada en 2013 como una edición limitada de 45 ejemplares, impresa a mano, firmada y numerada, esta serigrafía de 30,5 x 61 cm (12 x 24 pulgadas) demuestra la habilidad de Ghrist para combinar la estética urbana del arte callejero con las cualidades oníricas de la ilustración surrealista. Su estilo característico, presente a menudo en murales de gran formato y grabados artísticos, se distingue por sus densos patrones, fluidos elementos orgánicos y la detallada representación de objetos mecánicos y naturales entrelazados. Simbolismo e influencia surrealista La imaginería de «Dos Verdades» juega con el contraste entre ciencia, mitología y lo desconocido. Un enorme telescopio, ricamente adornado con intrincados grabados, apunta hacia un cielo estrellado, creando una inmediata sensación de curiosidad y exploración. El observatorio parece antiguo y abandonado, mientras que una figura solitaria se yergue al fondo, recortada contra la luna llena, posiblemente representando la eterna búsqueda del conocimiento. La presencia de ruinas derruidas, raíces exuberantes y elementos cósmicos surrealistas acentúa la sensación de descubrimiento y decadencia coexistiendo en un mismo espacio. La frase «Dos Verdades» sugiere una naturaleza dual de la realidad, un concepto profundamente arraigado en la filosofía, la ciencia y el arte. La obra invita al observador a considerar diferentes perspectivas: lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo oculto. La presencia de místicas nubes arremolinadas y complejos objetos celestes insinúa una narrativa universal más profunda, donde se cuestiona la idea de la verdad absoluta. Técnica y ejecución El estilo de líneas densas y meticulosamente detallado de Ghrist se alinea perfectamente con la esencia del arte pop urbano y el grafiti, donde los artistas utilizan composiciones de alto contraste y gran carga gráfica para cautivar al público. El proceso de serigrafía realza la nitidez y la profundidad de la ilustración, permitiendo que cada detalle intrincado resalte. Su elección de colores monocromáticos, con sutiles tonos de gris y negro, le confiere a la obra una cualidad atemporal, casi como un grabado, que recuerda a las ilustraciones científicas clásicas mezcladas con la estética del arte urbano moderno. Esta obra es un testimonio de la habilidad de Ghrist para fusionar la técnica de grabado artístico con motivos del arte urbano contemporáneo, asegurando que su trabajo no solo sea visualmente impactante, sino también intelectualmente estimulante. La superposición de imágenes mitológicas y científicas, combinada con una sensación de deterioro y renacimiento, convierte a «Dos Verdades» en una pieza fascinante dentro de su portafolio. Impacto en el arte pop callejero y el grafiti Como artista con experiencia tanto en galerías como en murales de gran formato, Andrew Ghrist ha integrado con éxito elementos del arte urbano en la estampa artística. Sus obras suelen encontrarse en espacios urbanos, ya sea en murales o exposiciones colectivas, reforzando la conexión entre la naturaleza efímera del grafiti y la permanencia del grabado. «Dos Verdades», con su fusión de decadencia arquitectónica, asombro celestial y curiosidad científica, se inscribe a la perfección en el diálogo más amplio del arte pop urbano y el grafiti, donde los artistas exploran temas como el conocimiento, la percepción y la fugacidad del tiempo. Los coleccionistas de estampa contemporánea, especialmente aquellos atraídos por composiciones meticulosamente detalladas con profundas capas narrativas, consideran «Dos Verdades» un ejemplo sobresaliente de la maestría y la profundidad temática de Ghrist. Su lugar dentro del movimiento más amplio de la estampa artística inspirada en el arte urbano garantiza que siga siendo relevante y estimulante en el panorama siempre cambiante del arte urbano moderno.
$194.00
-
Justin Van Genderen Harry Potter Elizabeth Tower Big Ben Impresión de Justin Van Genderen
Harry Potter Londres Torre Elizabeth Big Ben Serigrafía de Justin Van Genderen Impresa a mano sobre papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte serigráfica. 2013 Firmado y numerado al dorso. Edición limitada de 75 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serie «Location, Location, Location». Serigrafía de la Torre Elizabeth de Londres, también conocida como Big Ben, de la película Harry Potter. Serigrafía de Harry Potter London Elizabeth Tower Big Ben de Justin Van Genderen La serigrafía «Harry Potter London Elizabeth Tower Big Ben» de Justin Van Genderen, realizada en 2013, fusiona la icónica arquitectura londinense con la magia cinematográfica del universo de Harry Potter. Esta obra de arte de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), una edición limitada de 75 ejemplares firmados y numerados, transforma uno de los monumentos más reconocidos del mundo en una visión misteriosa, casi sobrenatural. La paleta de colores profunda y etérea, junto con su diseño minimalista, captura la mística gótica que Londres encarna tanto en la vida real como en el mundo mágico. Composición surrealista y atmósfera mágica La serigrafía presenta la silueta de la Torre Elizabeth, también conocida como Big Ben, sobre un vasto cielo de tonos celestiales. La estructura oscura se alza con una presencia imponente, sus esferas brillan en marcado contraste, creando una atmósfera de misterio e intriga. La ingeniosa disposición de elementos curvos en forma de media luna que rodean la torre alude a fuerzas mágicas en acción, casi como si la estructura misma existiera entre dimensiones. La presencia de una figura voladora en la distancia hace un sutil guiño al mundo fantástico de Harry Potter, evocando imágenes de viajes encantados a través del horizonte londinense. El uso del espacio negativo realza la ilusión de que la torre está suspendida en el tiempo, erguida contra un vacío infinito. La iluminación dramática y la superposición de texturas añaden profundidad, otorgando a la obra un aire casi cinematográfico. El cuidadoso equilibrio de luces y sombras transforma este emblemático monumento en algo onírico, una representación perfecta de la doble identidad de Londres: arraigada en la historia y, a la vez, repleta de relatos por contar. Influencia del arte pop callejero y el grafiti La obra de Justin Van Genderen se inscribe en la estética visual del arte pop urbano y el grafiti, empleando elementos de alto contraste, abstracción minimalista y un enfoque gráfico audaz. El tratamiento monocromático de la torre, yuxtapuesto al fondo azul noche profundo, refleja la precisión de las plantillas presente en los murales callejeros y los carteles pegados con engrudo. Los degradados texturizados del cielo imitan la cualidad estratificada y desgastada del arte urbano, reforzando la idea de que incluso los monumentos más históricos pueden reinterpretarse desde una perspectiva contemporánea. Las formas de media luna flotantes que rodean la estructura añaden un toque moderno a la estética de inspiración gótica, fusionando el surrealismo con la sensibilidad del arte urbano. El uso intencional de luces tenues y profundidad atmosférica confiere a la obra una cualidad espectral, como si la torre misma existiera entre diferentes realidades. Estas elecciones estilísticas evocan la manera en que los artistas callejeros manipulan los símbolos arquitectónicos para crear nuevas narrativas, transformando imágenes familiares en algo inesperado y provocador. Londres, la fantasía y la iconografía del Big Ben Londres ha sido durante mucho tiempo fuente de inspiración para artistas, narradores y cineastas, y esta serigrafía encapsula el encanto enigmático de la ciudad. La Torre Elizabeth, con sus imponentes agujas góticas y su reloj atemporal, sirve como punto de referencia visual tanto en paisajes reales como ficticios. En la saga de Harry Potter, Londres desempeña un papel crucial como puerta de entrada entre lo mundano y lo mágico, con monumentos como el Big Ben que actúan como testigos silenciosos de acontecimientos extraordinarios. Esta serigrafía captura esa dualidad al reducir el monumento a su esencia, realzando a la vez su misticismo. La obra no se basa en referencias directas, sino que crea una atmósfera que transporta al espectador a un espacio donde la fantasía y la realidad se entrelazan. Para los aficionados al arte urbano pop y al grafiti, esta serigrafía es un ejemplo magistral de cómo los símbolos urbanos pueden transformarse en narrativa artística, logrando que incluso las estructuras más reconocibles parezcan novedosas y de otro mundo. Esta obra, una serigrafía artesanal de edición limitada, posee valor no solo para coleccionistas de arte urbano contemporáneo, sino también para quienes aprecian la capacidad del arte para reinterpretar y realzar monumentos culturales. La fusión de arquitectura histórica, magia cinematográfica y diseño moderno convierte esta pieza en una poderosa declaración sobre cómo el arte continúa moldeando y redefiniendo nuestra percepción del mundo.
$218.00
-
Skinner Qué horrible esperanza llega Giclee Print por Skinner
La horrible esperanza llega, una impresión giclée de edición limitada sobre papel de algodón aterciopelado de Skinner, artista callejero contracultural. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$164.00
-
Hikari Shimoda Dios ha muerto, pero...#13 Impresión de archivo de Hikari Shimoda
Dios ha muerto, pero...#13 Impresión de archivo de Hikari Shimoda Edición limitada en papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m² Arte moderno de artista callejero de graffiti pop. Impresión firmada y numerada de 2023. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño: 22 x 22 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. La importancia cultural de "Dios ha muerto, pero...#13" de Hikari Shimoda La narrativa visual de "Dios ha muerto, pero... #13" de Hikari Shimoda refleja una profunda historia a través del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra, una impresión de archivo de edición limitada sobre papel artístico Moab Entrada, es un testimonio de la maestría de Shimoda al fusionar la estética de la cultura pop con la ética del arte del grafiti. Forma parte de una edición limitada de 50 ejemplares, cada uno firmado y numerado por la artista, lo que subraya la exclusividad y el valor coleccionable de su trabajo. Con unas dimensiones de 56 x 56 cm, la obra capta la atención por su tamaño y la fuerza de su mensaje. El lenguaje visual de "Dios ha muerto, pero...#13" Esta obra es una vibrante incursión en las complejas narrativas emocionales y sociales por las que Shimoda es reconocido. Presenta una figura infantil, un motivo recurrente en su obra, sobre un fondo que irradia una energía onírica e inquietante. Grandes y llenos de galaxias, los ojos sugieren un universo de pensamiento y sentimiento que trasciende el impacto visual inmediato. Este simbolismo es característico del Street Pop Art, que busca comunicar significados más profundos bajo una superficie visualmente accesible. El uso de pigmentos de archivo en la impresión artística garantiza que la profundidad del color y el detalle se mantengan intactos, preservando la intensidad emocional de la obra original. La integración de los ideales del arte callejero en el arte moderno por parte de Shimoda En «Dios ha muerto, pero… #13», Shimoda ejemplifica cómo el arte pop urbano puede trascender los límites del grafiti tradicional para adentrarse en el ámbito de las bellas artes. La obra no solo representa las reflexiones internas de Shimoda, sino que también constituye un comentario cultural que refleja el espíritu de la época. El título mismo, «Dios ha muerto», evoca las reflexiones filosóficas de Friedrich Nietzsche, sugiriendo una sociedad inmersa en la contemplación existencial. Esto se alinea con la esencia del arte urbano, que a menudo aborda grandes narrativas sobre la existencia y la identidad en el contexto del paisaje urbano. La resonancia emocional en la edición limitada de la lámina de Shimoda La resonancia emocional de esta obra es palpable. La expresión del niño es ambigua, oscilando entre la inocencia y una tristeza consciente que alude a la pérdida de la certeza divina implícita en el título. Las lágrimas, que parecen galaxias, sugieren un duelo por esta pérdida o quizás un clamor por una nueva forma de divinidad o esperanza en el vacío. La elección del papel de bellas artes y la precisión de la técnica de pigmentos de archivo añaden una dimensión de durabilidad a la naturaleza transitoria del tema, permitiendo que la obra se erija como un icono perdurable del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Con su obra «Dios ha muerto, pero… n.º 13», Shimoda reafirma su lugar en el mundo del arte moderno, demostrando que el arte pop urbano y el grafiti desempeñan un papel fundamental en el discurso artístico contemporáneo. Su grabado de edición limitada no es solo una pieza de coleccionista, sino una obra de gran relevancia cultural que encapsula el espíritu de nuestra época.
$309.00
-
Skinner Hero Queen, ella/él ha gobernado Giclee Print de Skinner
Hero Queen, She/He has Ruled, Impresión Giclée de edición limitada en papel de algodón aterciopelado de Skinner, artista callejero contracultural. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$224.00
-
Rod Luff Impresión Giclee Nemeta II de Rodrigo Rod Luff
Nemeta II Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Rodrigo Rod Luff. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de la obra de arte Giclée de 2016. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. «Nemeta II» de Rodrigo Luff es una impresión giclée sobre papel de bellas artes, símbolo de su habilidad para fusionar los elementos fantásticos de la cultura pop con la precisión estética del arte. Firmada y numerada en una edición limitada de 30 ejemplares, esta obra de 2016, de 61 x 41 cm, encapsula el estilo característico de Luff. Su carácter de edición limitada aumenta su valor entre coleccionistas y admiradores de la obra de Luff, que a menudo explora la interacción onírica entre el ser humano y la naturaleza. «Nemeta II» es un testimonio de la visión artística de Luff, que combina la accesibilidad y la expresividad del arte pop urbano con las refinadas técnicas de la impresión tradicional.
$217.00
-
Andy Kehoe Impresión giclée AP de "Bask In Phenomena" por Andy Kehoe
Bask In Phenomena AP Artist Proof Giclee Print by Andy Kehoe Artwork Limited Edition Print on Fine Art Paper Graffiti Pop Street Artist. Prueba de artista AP 2017 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 20x20 Deléitate con los fenómenos: Los reinos etéreos del arte de Andy Kehoe Introducción a Bask In Phenomena de Andy Kehoe «Bask In Phenomena» de Andy Kehoe es una prueba de artista impresa en giclée que cautiva la imaginación con su mística representación del encanto de la naturaleza. Creada en 2017, esta pieza de edición limitada, de 50x50 cm, es testimonio de la maestría de Kehoe al fusionar elementos fantásticos con el mundo natural. Firmada y marcada como prueba de artista, garantiza al coleccionista su autenticidad y exclusividad, características distintivas de las obras de edición limitada de Kehoe. Si bien la obra de Kehoe no es grafiti ni arte urbano en el sentido convencional, los paisajes de otro mundo que crea comparten la accesibilidad y la conexión emocional con el público que caracterizan al arte pop urbano y al grafiti. La narrativa de Bask In Phenomena «Bask In Phenomena» de Kehoe invita al espectador a un momento de serenidad bajo la danza cósmica de las auroras boreales, una visión que trasciende la experiencia cotidiana de la naturaleza. La obra evoca una sensación de soledad y contemplación, ya que la figura solitaria parece comunicarse con el universo. Este grabado, rico en narrativa, invita a la pausa y la reflexión, un tema recurrente en la obra de Kehoe, que a menudo explora la interacción entre el espíritu humano y la inmensidad del mundo natural. Técnicas artísticas y medios En la creación de «Bask In Phenomena», Kehoe aprovecha al máximo la técnica de impresión giclée, logrando una viveza y claridad que dan vida a sus visiones etéreas. El papel de bellas artes es un lienzo que captura la profundidad y la sutileza de los colores, desde los suaves verdes hasta los vibrantes rosas que componen la aurora boreal. La elección del medio es deliberada, asegurando que el brillo sobrenatural y los minuciosos detalles del paisaje se presenten con una cualidad casi onírica. Simbolismo en la obra de Andy Kehoe El simbolismo desempeña un papel fundamental en "Bask In Phenomena" de Kehoe. La aurora boreal, un fenómeno luminoso natural que ha fascinado a la humanidad durante siglos, se reinventa como telón de fondo para la revelación personal y la introspección. El juego de luces y sombras, la silueta de la figura recortada contra el cielo hipnotizante, alude al gran tapiz cósmico al que todos estamos conectados. La obra de Kehoe suele insinuar la relación simbiótica entre los seres humanos y lo celestial, un tema que resuena profundamente en la existencia moderna. La resonancia cultural de las ediciones limitadas de grabados de Kehoe La resonancia cultural de las obras de Andy Kehoe, como "Bask In Phenomena", reside en su singular capacidad para conectar mundos e invitar a la reflexión universal. Si bien no se trata de arte callejero propiamente dicho, estas obras tienen un lugar destacado en el debate sobre el arte pop urbano y el grafiti gracias a su capacidad de llegar a un público amplio e impactarlo. Las ediciones limitadas de Kehoe son muy apreciadas por su belleza y la sensación de asombro e introspección que suscitan en el espectador. Conclusión: El legado de Bask In Phenomena «Bask In Phenomena» es un poderoso ejemplo de la contribución de Andy Kehoe al arte contemporáneo. Subraya su habilidad para crear espacios en el umbral entre la realidad y la fantasía, invitándonos a explorar las profundidades de nuestra conexión con el universo. El legado de esta obra y del trabajo de Kehoe es de asombro perdurable y un recordatorio de la profunda belleza que se encuentra en los momentos de quietud y reflexión.
$462.00
-
Patrick Connan Rey Conan El Bárbaro Serigrafía dorada de Patrick Connan
Rey Conan el Bárbaro - Serigrafía metálica de edición limitada, dorada, bicolor, impresa a mano sobre papel de bellas artes por Patrick Connan. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. 8x8 Firmado y numerado con tinta dorada metalizada. Edición limitada de solo 13 ejemplares.
$134.00
-
Brandon Sopinsky Impresión giclée BMOmg por Brandon Sopinsky
BMOmg Artwork Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Brandon Sopinsky. Edición limitada firmada 2011
$134.00
-
Mike Mitchell Impresión giclée de Harry Potter de Mike Mitchell
Impresión giclée de edición súper limitada de Harry Potter en papel de bellas artes por Mike Mitchell, artista callejero contracultural. 2013. Firmado y numerado al dorso. Edición limitada de 150 ejemplares. Impresión giclée de 4x6 pulgadas (10x15 cm) de Mike Mitchell, que representa a Superman (Clark Kent) en pose estilizada con vestuario de las películas de Harry Potter. De la serie Super. Harry Potter Super en Arte Pop Callejero y Grafiti La lámina giclée Harry Potter Super de Mike Mitchell ofrece una impactante fusión de cultura pop e iconografía de superhéroes. Lanzada en 2013 como una edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada, esta obra de 10x15 cm forma parte de la aclamada Super Series del artista. Al combinar la icónica imagen de la poderosa postura de Superman con la estética inconfundible de la saga de Harry Potter, Mitchell crea una pieza a la vez lúdica y reflexiva. La obra fusiona elementos del arte pop urbano y el grafiti, dando como resultado una interpretación gráfica y audaz que transforma a un personaje entrañable en una figura heroica inesperada. Harry Potter reimaginado como un superhéroe El personaje de Harry Potter se ha asociado durante mucho tiempo con la resiliencia, el destino y la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, la interpretación de Mitchell cambia el enfoque de la imagen tradicional del joven mago a una que encarna una fuerza física y una confianza exageradas. Al colocar al personaje en la clásica pose de Superman, con las manos en las caderas, la obra sugiere con humor que la magia de Harry podría no ser su única fuente de poder. El cuerpo musculoso desproporcionadamente grande, yuxtapuesto a la cabeza de Harry y al uniforme tradicional de Hogwarts, crea un contraste intencionadamente absurdo. Esta exageración humorística enfatiza los temas de transformación e identidad, dos elementos centrales presentes tanto en los superhéroes de los cómics como en la saga de Harry Potter. El retrato reimaginado invita a los espectadores a reflexionar sobre cómo la sociedad define el poder y el heroísmo, al tiempo que se burla de la idealización tanto de los superhéroes como de las figuras literarias. El enfoque satírico de Mike Mitchell hacia la iconografía Mitchell es conocido por su habilidad para deconstruir iconos culturales y presentarlos de maneras que desafían las percepciones tradicionales. Su Super Serie es un claro ejemplo de ello, presentando diversas figuras de la cultura pop con el físico y la pose exagerados típicamente asociados a Superman. El resultado es una serie que critica con humor las rígidas expectativas del heroísmo, a la vez que celebra la perdurable popularidad de estos personajes. La obra de Harry Potter Super sigue esta línea, enfatizando la improbable combinación de un joven mago y la estructura muscular exagerada típica de los héroes de cómics clásicos. La decisión de conservar elementos del uniforme de Gryffindor de Harry, exagerando sus proporciones, acentúa aún más el absurdo, dejando claro que la obra es tanto un cariñoso homenaje como una aguda sátira de la forma en que la cultura pop construye mitologías en torno a personajes ficticios. Por qué esta obra de arte resuena en la cultura pop La obra de Mitchell se alinea perfectamente con los principios del arte pop urbano y el grafiti, que a menudo toman imágenes populares y las reinterpretan de forma audaz y subversiva. Esta lámina aborda la intersección entre la fantasía y los cómics, ofreciendo un chiste visual inmediatamente reconocible para los aficionados de ambos géneros. El marcado contraste entre la imagen tradicional de Harry Potter y la postura hipermasculina de Superman subraya cómo se construye visual y culturalmente el heroísmo. Los coleccionistas de arte inspirado en la cultura pop apreciarán esta pieza por su ingeniosa fusión de dos franquicias queridas. Su carácter de edición limitada aumenta su valor, asegurando que siga siendo una obra codiciada en el mundo del arte pop urbano contemporáneo. Ya sea vista como una crítica lúdica de los clichés de los superhéroes o como una celebración desenfadada del legado perdurable de Harry Potter, esta lámina captura el humor, la nostalgia y la subversión que definen el enfoque artístico de Mitchell.
$63.00
-
Dhawa Rezkyna Steve Ender Dragon Minecraft, pintura original de Dhawa Rezkyna
Steve Ender Dragon Minecraft Pintura acrílica original de Dhawa Rezkyna Obra de arte única sobre lienzo de un artista pop de arte callejero. Pintura acrílica original firmada, 2022. Lienzo suelto. Medidas: 15,5 x 20,5 pulgadas. Steve Ender Dragon Minecraft por Dhawa Rezkyna – Mito digital reimaginado en arte pop callejero y grafiti Steve Ender Dragon Minecraft es una pintura acrílica original de 2022 sobre lienzo suelto, del artista indonesio Dhawa Rezkyna. Mide 39,4 x 52,1 cm y está firmada por el artista. La obra demuestra la maestría de Rezkyna al fusionar imágenes digitales nostálgicas con texturas pictóricas analógicas, creando un campo visual donde convergen la mitología de los videojuegos y el simbolismo emocional. La figura central de Steve, representada con proporciones pixeladas y angulosas que hacen referencia directa al fenómeno mundial Minecraft, monta una versión estilizada del Dragón Ender. Si bien la combinación de personajes es familiar para millones de personas, Dhawa transforma por completo el contexto, rodeando las figuras con exuberantes detalles botánicos pintados a mano y una intensidad floral surrealista sobre un fondo rosa coral intenso. El contraste entre la forma geométrica y la floración orgánica encarna una síntesis pictórica que define la obra más cautivadora dentro del arte pop urbano y el grafiti. La tradición digital se encuentra con el simbolismo artesanal En lugar de simplemente replicar personajes digitales, Dhawa Rezkyna los transforma en arquetipos. Steve y el dragón no se encuentran en un vacío pixelado, sino en un jardín de realidad estilizada, donde sus formas se suavizan y se realzan mediante la pincelada y la composición. El Dragón Ender, generalmente representado como un jefe final, se muestra aquí juguetón y accesible, con una expresión cálida, casi caricaturesca, pero llena de presencia. La angulosidad de Steve se mantiene intacta, pero Rezkyna crea volumen con una textura granulada que evoca tanto la pintura con esponja como el sombreado pastel, otorgándole a la figura una fisicalidad esculpida poco común en el arte de los videojuegos. Los personajes flotan no como amenazas ni campeones, sino como compañeros, rodeados de flores rojas parecidas a hibiscos y un follaje verde exagerado que sugiere protección y fantasía. Esta reinterpretación de la narrativa digital eleva la obra más allá del fandom, convirtiéndola en metáfora, donde el píxel se convierte en símbolo y el icono en representación de la historia interior. Teoría del color, textura y calor emocional El dominio de la paleta por parte de Dhawa Rezkyna dota a la obra de una gran expresividad. El fondo es un rico lavado coral repleto de cambios tonales y degradados pictóricos que intensifican la atmósfera que rodea a los personajes. Las plantas se perciben exuberantes y táctiles, con las flores rojas resplandeciendo sobre tallos de un verde intenso, mientras que los personajes se mantienen visualmente definidos gracias a sombras simplificadas y siluetas nítidas. El uso de lienzo suelto realza la informalidad de la pintura, recordando al espectador que no se trata de una representación digital, sino de una obra hecha a mano. Cada pincelada es intencionada, reforzando el compromiso de la artista con la fusión de la temática digital con el proceso físico. Este enfoque analógico de un icono digital es fundamental en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, donde la nostalgia y la inmediatez coexisten. Dhawa Rezkyna y la revisión lúdica de la memoria pop Steve Ender Dragon Minecraft es una declaración de la posición de Dhawa Rezkyna en el arte urbano pop y el grafiti contemporáneos: un pintor que reinterpreta los recuerdos digitales a través del lenguaje de las bellas artes y la narrativa emocional. Al extraer personajes de Minecraft y ubicarlos en un escenario tropical onírico, Rezkyna rompe con la dicotomía entre fantasía y naturaleza, entre juego y presencia. Su obra sugiere que la memoria, ya sea pixelada o pintada, encierra peso y potencial. En esta pintura, Steve no es solo un avatar de jugador, y el Dragón Ender no es solo un jefe final del juego. Se transforman en figuras narrativas y de la imaginación, inmersas en un universo moldeado por el color, la textura y la inconfundible mano del artista.
$2,000.00
-
Jon Smith Neds Head Baby Neds Head Lámina giclée de Jon Smith
Neds Head Baby Neds Head Edición Limitada Impresión Giclée en Papel de Bellas Artes de Jon Smith, artista callejero contracultural. Spoiler Alert Series es una nueva serie impresa que presenta los eventos más épicos e impactantes de la historia de las series de culto. Si a estas alturas no estás al día con Breaking Bad, Twin Peaks y Juego de Tronos, estás perdido.
$201.00
-
Faile Sweet Sins: serigrafía adornada a mano con HPM azul de Faile
Dulces Pecados - Serigrafía HOM de edición limitada, azul, bicolor, impresa a mano sobre papel Lenox 100 por Faile Rare Street Art, artista famoso del arte pop. Edición de 250 ejemplares. Acrílico y tinta serigráfica sobre papel Lenox 100. Esta es la versión azul/roja. Firmada, sellada y numerada.
$1,725.00
-
Justin Anville Impresión de estereógrafo de obsidiana 02 Huntress de Justin Anville
Obsidian 02 - Huntress - Impresión estereográfica de edición limitada a 4 colores en papel de bellas artes de Justin Anville. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Obsidian 02 - 'Cazadora': Un momento de respiro tras una larga jornada de caza con sus dóbermans. Increíble cómo una copa de vino la tranquiliza. El viento era feroz e implacable; qué paz tan maravillosa encontrar en el estudio de su difunto padre. Serigrafía a 4 colores - 40,6 x 50,8 cm - sobre papel natural liso. Edición limitada de 75 ejemplares, con la combinación de colores estándar. Firmada y numerada por la artista.
$134.00