Verde
-
Frank Kozik Juguete de arte verde Pimp de sandía de Frank Kozik
Watermelon Pimp - Juguete coleccionable de resina de edición limitada verde, obra de arte del artista de graffiti callejero Frank Kozik. Figura de resina moldeada a mano a escala de 3,75 pulgadas, edición limitada de 20 unidades firmadas y numeradas. El pájaro es la palabra, juguete de arte pop.
$218.00
-
Sket-One Sketracha Sriracha 8 Solid Dunny Art Juguete de Sket-One
Sketracha Sriracha 8 Solid Dunny Dunny Edición Limitada Kidrobot Juguete de Arte de Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista Sket-One. Edición limitada 2016. Tamaño: 8 pulgadas de alto. Lanzamiento del Día de San Valentín
$285.00
-
Slegh Impresión de archivo de papel secante Love Soup de Slegh
Love Soup Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Slegh arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Estas ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La alineación de las perforaciones sobre la ilustración puede variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado.
$352.00
-
Ron English- POPaganda Juguete artístico MC Camo Jakarta de gran tamaño de Ron English - POPaganda
MC Supersized Camo - Edición Limitada Jakarta - Juguete de Vinilo Coleccionable - Obra de Arte del artista de graffiti callejero Ron English - POPaganda x Mindstyle. 2021 Ron English - POPaganda x Mindstyle presenta MC Supersized Camo. Cada figura representa una ciudad diferente de China con un estilo de camuflaje único. Mide 20 cm de alto. Firmada a mano por Ron. Incluye gorra y tarjeta. La figura MC Supersized Camo - Edición Limitada Jakarta es un juguete de vinilo que evoca el espíritu del arte pop urbano y el grafiti en cada detalle. Esta pieza coleccionable es una colaboración entre el reconocido artista de grafiti Ron English-POPAganda y Mindstyle, una empresa célebre por la producción de juguetes de diseño. Con una altura de 20 cm, la figura es una pieza llamativa que encarna la esencia de Yakarta a través de su distintivo patrón de camuflaje. La serie MC Supersized Camo de Ron English-POPAganda es un comentario visual sobre el consumismo global, y la edición de Yakarta continúa esta narrativa con un toque regional. El diseño de camuflaje tiene un doble propósito: es un guiño a la influencia militar en la historia de la moda urbana y una metáfora de cómo la cultura de la comida rápida se ha arraigado en la sociedad contemporánea. El icónico rostro sonriente de la figura, combinado con el camuflaje de estilo militar, crea una yuxtaposición esencial para el estilo provocador de English. Cada una de estas piezas de edición limitada está firmada a mano por Ron English-POPAganda, convirtiéndolas en juguetes y obras de arte personalizadas. La inclusión de un sombrero y una tarjeta con cada figura añade un nivel de autenticidad y conexión con la obra, aumentando aún más su valor para los coleccionistas. La edición de Yakarta, al igual que sus homólogas que representan otras ciudades, es un testimonio de los atributos culturales únicos y las preferencias estilísticas que varían de un lugar a otro. El MC Supersized Camo es más que un simple objeto; es una pieza de comentario cultural envuelta en la estética del arte urbano. Invita a los coleccionistas a profundizar en los significados más profundos de la obra de English: su crítica a la cultura de consumo, su visión satírica de las marcas globales y su celebración del arte urbano como forma de expresión artística. Estos juguetes de vinilo, con sus detalles artesanales y motivos culturalmente ricos, no son solo adiciones a la estantería de un coleccionista, sino que también dan pie a conversaciones, reflejando la compleja interacción entre arte, cultura y comercio.
$371.00
-
Rip N Dip DropX Nerm Nermal Art Figura de juguete por Rip N Dip
DropX Nerm Nermal Edición Limitada Anatomía Juguete de Arte en Vinilo Coleccionable Obra de Arte de Artistas de Marcas Urbanas Rip N Dip. Figura de vinilo Nerm Nermal de 14 pulgadas, edición limitada de 2022 (150 unidades). Figura de Terminator diseccionada. Nueva en caja. La figura de vinilo DropX Nerm Nermal es una fascinante representación de la intersección entre el arte pop contemporáneo y la cultura urbana, producida en edición limitada por la reconocida marca de streetwear Rip N Dip. Esta pieza de colección de 2022 mide 35,5 cm de alto y captura el espíritu lúdico y a la vez provocador de la estética de la marca. Limitada a solo 150 unidades, esta figura de vinilo ofrece una reinterpretación única del personaje de Nermal, la icónica mascota felina de la marca. Aquí, Nermal se reinventa mediante una "disección anatómica", un enfoque de diseño que deja al descubierto la estructura ósea interna de la figura en un lado, mientras que mantiene la superficie lisa y desenfadada en el otro. Esta yuxtaposición crea una impactante narrativa visual que refleja los temas de dualidad y transparencia, profundamente arraigados en el arte urbano y la cultura pop. Esta obra de arte, aún en su embalaje original, es tanto una pieza artística como un comentario sobre el mercado actual de coleccionables, donde los artículos a menudo se valoran más por su perfecto estado que por su valor artístico. La estética fragmentada de la figura, un estilo popularizado en la comunidad de los juguetes de arte, se alinea con la fascinación por lo que yace bajo la superficie, tanto en lo que respecta al diseño de la figura como, metafóricamente, a la persona y la cultura que representa. La exclusividad de esta edición limitada subraya la intersección entre arte y comercio, un tema recurrente en la evolución del arte urbano hacia las galerías y los mercados de consumo. En este contexto, la figura de vinilo Nerm Nermal no es solo un objeto de colección, sino una muestra tangible del espíritu que impulsa la escena del arte urbano, inmortalizando el carácter irreverente y a menudo satírico que ha definido durante mucho tiempo tanto a Rip N Dip como al arte urbano en general.
$330.00
-
Brandon Sopinsky Icky Mouse Dibujo a lápiz de color original de Brandon Sopinsky
Obra de arte original y única de Icky Mouse, realizada con lápices de colores sobre papel reciclado por el popular artista de graffiti callejero Brandon Sopinsky. Dibujo original a lápiz de color de Icky Mouse, 2013, por Brandon Sopinsky
$352.00
-
Mark Hammermeister Ash The Evil Dead Giclee Print por Mark Hammermeister
Ash, de la película Evil Dead, es una obra de arte impresa en papel brillante de alta calidad mediante la técnica giclée, por el artista de graffiti de la cultura pop Mark Hammermeister.
$134.00
-
Brandon Sopinsky Impresión giclée del ratón Icky enfermo de Brandon Sopinsky
Obra de arte de Sicky Mouse, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Brandon Sopinsky. El Ratón Enfermo y Asqueroso de Brandon Sopinsky: Una espeluznante representación de Mickey Mouse de Disney. El cráneo de esta criatura queda al descubierto mientras su pelaje se torna de un verde enfermizo. Edición limitada de una lámina artística Giclée del famoso artista Brandon Sopinsky.
$134.00
-
Justin Van Genderen Man on Wire NYC World Trade Center Impresión por Justin Van Genderen
Hombre en el cable del World Trade Center de Nueva York. Serigrafía de Justin Van Genderen. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. 2013 Firmado y numerado al dorso. Edición limitada de 50 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serie «Ubicación, ubicación, ubicación». Serigrafía. Centro Mundial de Comercio de Nueva York con equilibrista. Serigrafía del World Trade Center de Nueva York de Justin Van Genderen La serigrafía del World Trade Center de Nueva York, obra de Justin Van Genderen, es una impresión artesanal de 2013 que captura un momento histórico impactante a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm y una edición limitada de 50 ejemplares, esta impresión firmada y numerada presenta el World Trade Center desde una perspectiva surrealista, casi onírica. La composición destaca la presencia arquitectónica de las Torres Gemelas, a la vez que evoca la legendaria caminata sobre la cuerda floja que tuvo lugar en 1974, fusionando historia, cultura urbana y abstracción artística en una sola imagen sobrecogedora. El poder de la composición y la perspectiva Esta serigrafía utiliza la perspectiva de una manera que sumerge inmediatamente al espectador. Las torres del World Trade Center se alzan en ángulo, atrayendo la mirada hacia el cielo, donde un gran círculo blanco se yergue como una luna llena. El cielo degradado pasa del turquesa al blanco, creando una atmósfera cósmica que amplifica la sensación de altura y amplitud. Pájaros vuelan libremente alrededor de las torres, añadiendo movimiento y reforzando la sensación de espacio abierto a pesar de las enormes estructuras que dominan la escena. En el centro de la composición, se representa sutilmente la famosa caminata sobre la cuerda floja de Philippe Petit en 1974. Una línea fina, casi invisible, se extiende entre las torres, con la silueta de una figura que la cruza. Este momento delicado pero audaz contrasta con la enormidad de los edificios, creando una tensión visual y emocional que captura tanto la admiración como la fragilidad. La serigrafía rinde homenaje al acto de desafiar la gravedad, una idea que resuena profundamente tanto con la historia de la ciudad de Nueva York como con la cultura artística del arte pop urbano y el grafiti. Influencia del arte pop callejero y el grafiti La obra de Justin Van Genderen presenta fuertes elementos del arte pop urbano y el grafiti, fusionando técnicas gráficas audaces con la narrativa urbana. El sombreado estilizado en semitonos de las torres les confiere una textura similar a la de una impresión, evocando fotografías de periódicos antiguos o viñetas de cómics. La paleta de colores limitada —dominada por tonos de azul, blanco y negro— realza la estética limpia y moderna de la impresión, a la vez que mantiene una energía urbana cruda. La composición tiene un aire cinematográfico, casi como si el espectador observara desde las calles de Manhattan, capturando tanto la grandeza como la intimidad del momento. Muchos artistas callejeros incorporan monumentos arquitectónicos en su obra, pero el enfoque de Van Genderen reduce la escena a sus elementos esenciales, otorgándole una sensación atemporal y universal. El uso de sombreado de alto contraste y formas simplificadas se alinea con las técnicas de estarcido utilizadas en el grafiti, mientras que la serigrafía en sí misma es un sello distintivo del arte pop y de inspiración urbana. La combinación de precisión, abstracción y minimalismo convierte esta pieza en un ejemplo sorprendente de cómo los espacios urbanos pueden ser reinterpretados a través del lenguaje visual contemporáneo. El impacto duradero de la imagen La serigrafía del World Trade Center de Nueva York, obra de Justin Van Genderen, va más allá de capturar un evento histórico; lo transforma en un símbolo de expresión artística, ambición humana y la manera en que las ciudades moldean la memoria cultural. Las Torres Gemelas siguen siendo un ícono perdurable en el horizonte de Nueva York, y su representación en el arte pop urbano y el grafiti continúa evolucionando a medida que los artistas encuentran nuevas formas de rendir homenaje a su legado. La inclusión del equilibrista en esta obra sirve como metáfora del equilibrio, el riesgo y la belleza del movimiento dentro de las rígidas líneas de la arquitectura. Los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti encontrarán en esta serigrafía una adición única y cautivadora para cualquier colección. Como serigrafía artesanal de edición limitada, posee un nivel de artesanía que refleja la naturaleza táctil y auténtica del arte inspirado en la calle. Ya sea apreciada por su significado histórico, su diseño audaz o sus imágenes que invitan a la reflexión, esta serigrafía es un testimonio de cómo el arte puede transformar el pasado en algo visualmente poderoso y profundamente conmovedor.
$218.00
-
Nikola Milosevic- Ghost Impresión de archivo de papel secante LSD de Ghost Creatures por Nikola Milosevic-Ghost
Criaturas Fantasma - Edición Limitada LSD Impresión artística en papel secante perforado con pigmentos de archivo del artista de graffiti Nikola Milosevic - Fantasma. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada (2022). Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7x9 pulgadas.
$236.00
-
Denial- Daniel Bombardier Límite de crédito Chase Your Tail Archival Print por Denial- Daniel Bombardier
Límite de crédito - Persigue tu cola. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² del legendario artista de arte callejero y cultura pop moderna Denial. Límite de crédito: ¡Persigue tu cola! Arte con temática de tarjetas de crédito. Numerado, firmado, sellado al dorso, edición de 25, 24x18, impresión de pigmento de archivo en papel artístico MOAB de 290 g/m². Límite de crédito: Persigue tu cola con la negación «Límite de crédito: Persigue tu cola» es un ejemplo impactante de la habilidad de Denial para fusionar humor, crítica y nostalgia en una poderosa declaración a través del arte pop urbano y el grafiti. Esta impresión artística de 61 x 46 cm (24 x 18 pulgadas) con pigmentos de archivo forma parte de una edición limitada de 25 ejemplares, cada uno numerado, firmado y sellado al dorso, impreso en papel artístico MOAB de 290 g/m². Creada por el artista canadiense Daniel Bombardier, también conocido como Denial, esta obra continúa su exploración de la cultura del consumo y las construcciones sociales, mezclando referencias a la cultura pop con una mordaz crítica social. El diseño utiliza el formato de una tarjeta de crédito para criticar los sistemas financieros y el comportamiento humano en un mundo dominado por el consumismo. Profundidad temática y simbolismo Chase Your Tail reinventa una tarjeta de crédito con un toque fantástico, presentando a un feroz hombre lobo aferrado a una bolsa de dinero. Esta imagen encapsula la implacable búsqueda de riqueza y la naturaleza depredadora de los sistemas financieros. El hombre lobo, símbolo de transformación e instinto indómito, sirve como metáfora de los impulsos primarios y a menudo destructivos que subyacen al consumismo. El diseño de la tarjeta, con su ingeniosa alteración de la imagen de marca, resalta el ciclo interminable de perseguir la estabilidad financiera mientras se permanece atrapado en la deuda y el materialismo. Esta obra invita a reflexionar sobre las consecuencias personales y sociales de estas ambiciones, manteniendo la estética audaz y accesible del arte pop urbano. La perspectiva artística de la negación La obra de Daniel Bombardier es reconocida por su ingenio, atractivo visual y capacidad para criticar problemáticas contemporáneas. «Chase Your Tail» ejemplifica su talento para transformar símbolos cotidianos en poderosas declaraciones artísticas. Al incorporar el formato universalmente reconocible de una tarjeta de crédito, «Denial» llama la atención sobre cómo la cultura de consumo moldea la identidad y el comportamiento. Su uso de colores vibrantes y elementos gráficos refleja la influencia del arte del grafiti, mientras que los meticulosos detalles de la impresión pigmentada de archivo demuestran su compromiso con la calidad. Esta combinación de alta calidad técnica y temas provocativos es un sello distintivo del enfoque de «Denial» hacia el arte pop urbano moderno. El impacto cultural de Chase Your Tail «Chase Your Tail» conecta con el público al abordar temas como la codicia, el poder y la naturaleza cíclica del consumismo. Critica los sistemas financieros que perpetúan la desigualdad y la obsesión cultural por la riqueza, presentando estas ideas en un formato accesible e impactante. Su edición limitada aumenta su valor como pieza de colección, mientras que el mensaje de la obra sigue siendo relevante en un mundo cada vez más dominado por el crédito, la deuda y la desigualdad económica. Esta pieza demuestra la habilidad de Denial para utilizar el arte pop urbano y el grafiti como medio para cuestionar las normas sociales y generar debates críticos.
$385.00
-
Bape- A Bathing Ape Objeto de arte de baloncesto ABC Camo de Bape- A Bathing Ape
Balón de camuflaje ABC Edición Limitada Exclusivo Real Baloncesto Arte Deportivo Coleccionable Obra de Arte del artista de graffiti callejero Bape- A Bathing Ape. Balón de baloncesto artístico ABC Camo Ball 2021
$280.00
-
Skinner Impresión giclée de destino y fortuna de Skinner
Impresión giclée de edición limitada "Destino y Fortuna" sobre papel de algodón aterciopelado, obra del artista callejero contracultural Skinner. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$224.00
-
Ben Kehoe Fanciful Feats Archival Print de Ben Kehoe
Fanciful Feats, ediciones limitadas de láminas artísticas de pigmento de archivo sobre papel de algodón 100% de calidad de archivo, del artista de arte callejero y cultura pop Ben Kehoe. 8" x 12" incluyendo un borde blanco de 1". Impreso en papel Epson Hot Press Bright 100% algodón de 300 g/m² - firmado y numerado.
$217.00
-
Derek Hess Longear Tiger P-40 Dibujo original de técnicas mixtas de Derek Hess
Longear Tiger P-40 Mixed Media Drawing on Fine Art Paper de Derek Hess, artista callejero de graffiti, arte original moderno a la venta. 2014 Firmado Enmarcado Original Mixed Media Pintura Dibujo Obra Tamaño 17x16 Esta pieza incluye un flotador de marco de metal negro de 1/2 pulgada montado con respaldo de núcleo de espuma de vidrio UV mate de 2 pulgadas y herrajes listos para colgar. "Mi primer lote se hizo en 2010/2011 y se mostró durante el festival de tipo de pez más grande del mundo en Water Valley Mississippi, fue increíble. Todos se hicieron con bolígrafo, tinta y acrílico. Mi padre era piloto de B-26 y mi padre ayudó a inculcar el interés en el tema. Dos de las piezas presentan un bajo de rock transformado en un B-26. Son completamente diferentes de lo que normalmente hago, sea lo que sea que signifique "normal". De todos modos, fue muy divertido hacerlo. Mientras que algunas de las piezas intensas que hago siento que tengo que hacerlas, como para purgarlas de mi sistema, que funciona la mitad del tiempo (suelo llevar esas cosas conmigo), quería hacerlas por diversión y son una gran distracción". -Derek Hess
$962.00
-
Brandon Sopinsky Impresión de Giclee de Crow Boy por Brandon Sopinsky
Obra de arte Crow Boy, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Brandon Sopinsky.
$134.00
-
RD-357 Real Deal Alife boca de incendios plantilla HPM impresión por RD-357 Real Deal
Plantilla de hidrante Alife HPM Art Spray sobre papel de ingeniería impreso de 20 lb. Obra de arte de técnica mixta del legendario artista de graffiti callejero de Nueva York RD-357. Edición limitada de 2019, firmada y numerada, de RD 357. ALIFE lanzó una tirada mínima que se agotó inmediatamente. La lámina está firmada por RD 357. Está enmarcada y presenta un pequeño pliegue que no se aprecia una vez enmarcada. Se enviará en su tubo original. RD 357 es un artista de grafiti estadounidense y miembro del colectivo 357 Crew, formado en 1985 y activo en el metro a mediados y finales de la década de 1980. Es originario del Upper East Side de Manhattan, Nueva York. Medidas: 61 cm de ancho x 61 cm de alto x 91 cm de profundidad. Edición de 20 ejemplares. Esmalte en aerosol sobre papel bond de 20 lb (95 g/m²). Numerada y firmada. Algunos pliegues propios del proceso de impresión y del papel realzan el estilo característico de la obra de RD 357. Número 2 de 20. RD-357: Una fusión de precisión de ingeniería y arte urbano El paisaje urbano es un lienzo para los audaces, un espacio de juego para quienes se expresan con el lenguaje visual del aerosol y las plantillas. Es en este vibrante mundo donde las obras de RD-357 cobran vida. Su obra "Alife Fire Hydrant Stencil HPM", realizada con aerosol sobre papel de ingeniería Bond de 20 libras, no es solo una obra de arte, sino una declaración, una confluencia de ingeniería precisa y el espíritu crudo y libre del grafiti callejero neoyorquino. RD-357, artista de grafiti estadounidense del Upper East Side de Manhattan, encarna la esencia del arte pop callejero y el grafiti a través de su singular combinación de precisión técnica y sensibilidad urbana. Nacido durante el auge del grafiti de mediados a finales de la década de 1980, RD-357 se convirtió en miembro de las formidables 357 crews, conocidas por su impacto en el movimiento artístico del metro. La "Alife Fire Hydrant Stencil HPM" es un testimonio del dominio de RD-357 sobre su técnica y su profundo conocimiento del pulso cultural de la ciudad de Nueva York. Esta lámina de edición limitada, creada en 2019, presenta la icónica imagen de una boca de incendios —un símbolo omnipresente en las calles— reinterpretada a través de la visión artística de RD-357. Con solo 20 ejemplares, esta lámina refleja la exclusividad y la alta demanda de la obra de RD-357, agotándose inmediatamente tras su lanzamiento. La firma de RD-357 adorna cada lámina, sello de autenticidad y muestra del compromiso del artista con su trabajo. La plantilla Signature Alife Fire Hydrant: Iconografía e impacto La elección de una boca de incendios como elemento central de esta obra está cargada de significado. Como elemento fijo del paisaje urbano, la boca de incendios simboliza la funcionalidad y el caos de Nueva York, una fuente de alivio y un obstáculo en la acera. La representación de RD-357 la eleva a la categoría de icono, capturando la esencia de la infraestructura de la ciudad como arte. RD-357 ofrece una imagen nítida yuxtapuesta a la fluidez y la espontaneidad inherentes al arte callejero mediante la técnica de estarcido combinada con esmalte en aerosol sobre papel técnico. La presencia de pequeñas arrugas en las impresiones añade carácter a la obra, infundiendo a cada pieza imperfecciones que evocan las texturas del entorno urbano. La segunda pieza de la serie limitada forma parte de la visión de RD-357, un fragmento de la narrativa de la evolución artística de Nueva York. En conclusión, la «Plantilla de hidrante Alife HPM» de RD-357 es mucho más que una simple pieza de colección; es un hito en la historia del arte urbano. Con esta obra, RD-357 fusiona la ingeniería de precisión con la espontaneidad del arte callejero, creando una pieza que se erige como objeto funcional y, a la vez, como obra de arte pop. Refleja las raíces del artista en la cruda realidad de las calles de Nueva York y la maestría de su dominio del medio. Esta obra celebra el legado de RD-357 y rinde homenaje a la ciudad que le sirve de musa y lienzo.
$352.00
-
Rod Luff Impresión Giclee Nemeta II de Rodrigo Rod Luff
Nemeta II Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Rodrigo Rod Luff. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de la obra de arte Giclée de 2016. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. «Nemeta II» de Rodrigo Luff es una impresión giclée sobre papel de bellas artes, símbolo de su habilidad para fusionar los elementos fantásticos de la cultura pop con la precisión estética del arte. Firmada y numerada en una edición limitada de 30 ejemplares, esta obra de 2016, de 61 x 41 cm, encapsula el estilo característico de Luff. Su carácter de edición limitada aumenta su valor entre coleccionistas y admiradores de la obra de Luff, que a menudo explora la interacción onírica entre el ser humano y la naturaleza. «Nemeta II» es un testimonio de la visión artística de Luff, que combina la accesibilidad y la expresividad del arte pop urbano con las refinadas técnicas de la impresión tradicional.
$217.00
-
Tim Oliveira No Sleep Till Brooklyn #64 Serigrafía verde amarilla de Tim Oliveira
No Sleep Till Brooklyn 64 - Edición limitada de serigrafía impresa a mano en papel de bellas artes, edición mixta de 4 colores, amarillo y verde, por Tim Oliveira. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Edición mixta de ME. Los colores de las impresiones varían según el número de la edición. 76 colores y variantes diferentes de serigrafía en una sola edición. Firmada y numerada, con fecha estampada al dorso. El nombre de esta edición tiene un doble significado para mí. Decidí lanzarla el 5 de agosto para rendir homenaje a la leyenda de los Beastie Boys, MCA (Adam Yauch), en su cumpleaños. De niño, casi todos los días después de la escuela, agarraba mi balón de baloncesto y me iba al parque o al club juvenil a jugar partidos improvisados. Casi siempre escuchaba a los Beastie Boys en mi walkman mientras caminaba. Siempre han sido una gran influencia para mí. Además, no dormiré hasta que me sienta seguro con suficiente material artístico para una exposición individual en Brooklyn. Puede que falten algunos años, pero seguiré intentando compaginar la vida familiar, un trabajo estable y el arte con muchas noches en vela... -Tim Oliveira
$217.00
-
Camilo Pardo Impresión de archivo Jameson de Camilo Pardo
Impresión de edición limitada Jameson Archival Pigment Fine Art en papel Moab Fine Art de 290 g/m² del artista de graffiti callejero pop moderno Camilo Pardo. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel Moab Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 24 x 30 pulgadas. Lanzamiento: 23 de septiembre de 2019. Tirada: 100 ejemplares. Las pinturas y dibujos de Camilo reflejan tanto su amor por la perfección lineal como su fascinación por la manera en que esas líneas brindan satisfacción estética al espectador. Sus obras parecen moverse genuinamente y están impregnadas de una profunda comprensión y respeto por la cultura popular y las disciplinas tradicionales. En manos menos talentosas, tal aparente contradicción de fuerzas anularía incluso los mejores esfuerzos. Camilo logra reconciliarlas, complementarlas y armonizarlas.
$503.00
-
Sechor Dibujo de marcador de pieza de valla de Sechor
Dibujo original a mano con rotulador y lápiz de una pieza de valla sobre papel Bristol por el artista de arte callejero moderno Sechor, especializado en graffiti. Dibujo original firmado en abril de 2021. Tamaño: 14 x 17 pulgadas. Papel Bristol.
$291.00
-
Andy Kehoe Impresión giclée AP de "Bask In Phenomena" por Andy Kehoe
Bask In Phenomena AP Artist Proof Giclee Print by Andy Kehoe Artwork Limited Edition Print on Fine Art Paper Graffiti Pop Street Artist. Prueba de artista AP 2017 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 20x20 Deléitate con los fenómenos: Los reinos etéreos del arte de Andy Kehoe Introducción a Bask In Phenomena de Andy Kehoe «Bask In Phenomena» de Andy Kehoe es una prueba de artista impresa en giclée que cautiva la imaginación con su mística representación del encanto de la naturaleza. Creada en 2017, esta pieza de edición limitada, de 50x50 cm, es testimonio de la maestría de Kehoe al fusionar elementos fantásticos con el mundo natural. Firmada y marcada como prueba de artista, garantiza al coleccionista su autenticidad y exclusividad, características distintivas de las obras de edición limitada de Kehoe. Si bien la obra de Kehoe no es grafiti ni arte urbano en el sentido convencional, los paisajes de otro mundo que crea comparten la accesibilidad y la conexión emocional con el público que caracterizan al arte pop urbano y al grafiti. La narrativa de Bask In Phenomena «Bask In Phenomena» de Kehoe invita al espectador a un momento de serenidad bajo la danza cósmica de las auroras boreales, una visión que trasciende la experiencia cotidiana de la naturaleza. La obra evoca una sensación de soledad y contemplación, ya que la figura solitaria parece comunicarse con el universo. Este grabado, rico en narrativa, invita a la pausa y la reflexión, un tema recurrente en la obra de Kehoe, que a menudo explora la interacción entre el espíritu humano y la inmensidad del mundo natural. Técnicas artísticas y medios En la creación de «Bask In Phenomena», Kehoe aprovecha al máximo la técnica de impresión giclée, logrando una viveza y claridad que dan vida a sus visiones etéreas. El papel de bellas artes es un lienzo que captura la profundidad y la sutileza de los colores, desde los suaves verdes hasta los vibrantes rosas que componen la aurora boreal. La elección del medio es deliberada, asegurando que el brillo sobrenatural y los minuciosos detalles del paisaje se presenten con una cualidad casi onírica. Simbolismo en la obra de Andy Kehoe El simbolismo desempeña un papel fundamental en "Bask In Phenomena" de Kehoe. La aurora boreal, un fenómeno luminoso natural que ha fascinado a la humanidad durante siglos, se reinventa como telón de fondo para la revelación personal y la introspección. El juego de luces y sombras, la silueta de la figura recortada contra el cielo hipnotizante, alude al gran tapiz cósmico al que todos estamos conectados. La obra de Kehoe suele insinuar la relación simbiótica entre los seres humanos y lo celestial, un tema que resuena profundamente en la existencia moderna. La resonancia cultural de las ediciones limitadas de grabados de Kehoe La resonancia cultural de las obras de Andy Kehoe, como "Bask In Phenomena", reside en su singular capacidad para conectar mundos e invitar a la reflexión universal. Si bien no se trata de arte callejero propiamente dicho, estas obras tienen un lugar destacado en el debate sobre el arte pop urbano y el grafiti gracias a su capacidad de llegar a un público amplio e impactarlo. Las ediciones limitadas de Kehoe son muy apreciadas por su belleza y la sensación de asombro e introspección que suscitan en el espectador. Conclusión: El legado de Bask In Phenomena «Bask In Phenomena» es un poderoso ejemplo de la contribución de Andy Kehoe al arte contemporáneo. Subraya su habilidad para crear espacios en el umbral entre la realidad y la fantasía, invitándonos a explorar las profundidades de nuestra conexión con el universo. El legado de esta obra y del trabajo de Kehoe es de asombro perdurable y un recordatorio de la profunda belleza que se encuentra en los momentos de quietud y reflexión.
$462.00
-
Samuel Solomon- Dexter The Creator Air Force 1 07- Nug Lows Talla 12 Zapato de Nike x Samuel Solomon- Dexter The Creator
Nuevas Air Force 1 07 - Nug Lows AF1 hechas a mano, talla 12. Zapatilla rara de edición limitada con diseño artístico coleccionable Nike x Samuel Solomon - Dexter The Creator. Hecho a mano 420 2021 Marihuana Cannabis Celebrando Nug Lows AF1 Sueña pero no duermas
$291.00
-
El Pez Joven hasta que muera 1 Plantilla original Pintura en aerosol Pintura de El Pez
Compre Joven hasta que me muera 1 Pintura en aerosol de medios mixtos, acrílico y estarcido original único en su tipo en papel Royal Sundance de 270 g/m² por el popular artista de graffiti callejero Pez. 2021 Técnica mixta firmada en papel Royal Sundance de 270 g/m² 19,69" × 27,56" / 50 × 70 cm Tamaño de la obra de arte, negro Enmarcado profesionalmente con tapete flotante
$2,352.00 $1,999.00
-
Luke Chueh Juguete artístico Kuma OG Chase Flocked Amarillo Verde Prisoner de Luke Chueh
Kuma OG Chase Flocked Amarillo Verde El Oso de la Droga Prisionero Juguete de Arte Kickstarter de Luke Chueh Edición Limitada Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista de Graffiti Callejero. Obra de arte de edición limitada de 2017 (62 unidades) con algodón, bolsa y tubo. Basada en la pintura original de Luke Chueh, «El Prisionero» reflexiona sobre el cautiverio en sus múltiples formas: física, mental o farmacológica. Edición exclusiva de Kickstarter, ultrarrara y con acabado flocado. Kuma OG Chase Flocked Amarillo Verde El Prisionero de Luke Chueh: Pieza de arte ultra rara y emotiva en el arte pop callejero y el graffiti Kuma OG Chase Flocked Amarillo Verde The Prisoner es una figura de vinilo ultrarrara creada por Luke Chueh, lanzada en 2017 exclusivamente en Kickstarter. Limitada a solo 62 piezas, esta edición especial es una versión flocada de la figura Kuma OG Amarillo Verde, convirtiéndola en una de las variantes más codiciadas de la serie The Prisoner. Empaquetada en un estuche verde translúcido tipo receta médica con etiquetas impresas, interior de algodón y bolsa protectora, la figura evoca tanto la estética como la connotación del confinamiento médico. The Prisoner, basada originalmente en la emotiva pintura de Chueh, reflexiona sobre el encarcelamiento psicológico, físico y farmacológico. Con un acabado flocado verde que recuerda al musgo, la suave superficie táctil del oso contrasta drásticamente con su pose sombría: brazos fuertemente abrazados a las rodillas, sentado y emocionalmente distante. Este contraste enfatiza la desconexión entre la suavidad exterior y el sufrimiento interno, un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti. El ajetreo como textura para el trauma y la ironía visual Lo que distingue a esta edición es el flocado: una textura aterciopelada que añade una suavidad singular a una pieza que, de otro modo, sería emocionalmente intensa. Esta superficie táctil transforma el objeto en algo casi reconfortante al tacto, incluso cuando representa visualmente dolor, dependencia y confinamiento. El color de la figura, un verde Amarillo Verde vibrante, evoca la estética de los dispensarios de cannabis medicinal, haciendo referencia sutil a formas alternativas de evasión química. El envase etiquetado identifica la variedad como Kuma OG, un guiño ficticio tanto a la cultura del cannabis como al debate actual sobre la automedicación. Al colocar el oso en un tubo etiquetado como producto y variedad, Chueh utiliza el humor y metáforas visuales impactantes para analizar cómo el trauma y el dolor emocional se mercantilizan. Estos significados complejos, transmitidos a través de formas escultóricas minimalistas y un empaque ingenioso, sitúan esta pieza firmemente dentro del canon del Arte Pop Urbano y el Grafiti. La silenciosa revolución de Luke Chueh en los juguetes de diseño artístico Luke Chueh, artista afincado en Los Ángeles conocido por su singular diseño de personajes y su narrativa emotiva, ha redefinido el papel de los juguetes de diseño en el arte contemporáneo. Su obra se nutre en gran medida de experiencias personales relacionadas con la salud mental, la identidad cultural y el conflicto psicológico. La figura del oso que aparece en la serie «El Prisionero» es un motivo característico que Chueh utiliza para transmitir emociones crudas e inexpresadas. A través de su postura y una expresión minimalista, el oso se convierte en un símbolo de la fragilidad que a menudo se sufre en silencio. Esta versión aterciopelada añade una capa adicional de ironía y profundidad, transformando una dolorosa narrativa emocional en un objeto suave y aparentemente abrazable. La fusión que Chueh logra entre el diseño de juguetes, la escultura y el realismo emocional sigue influyendo en el movimiento del Arte Pop Urbano y el Grafiti, demostrando que la vulnerabilidad puede transmitirse a través de las formas más pequeñas y aparentemente sencillas. Exclusividad de Kickstarter y significado cultural Siendo una de las tan solo 62 piezas producidas, la edición Kuma OG Chase Flocked Amarillo Verde posee un valor cultural y de colección excepcional. Su lanzamiento a través de Kickstarter vincula directamente la obra con el apoyo de los fans y coleccionistas que se identifican con el profundo mensaje de la serie El Prisionero. El empaque, con temática de recetas médicas, es más que una simple protección: forma parte de la estructura narrativa, simbolizando el control institucional, la normalización farmacéutica y la silenciosa desesperación del dolor controlado químicamente. Esta edición no es solo un objeto de exhibición; es una declaración. Representa la intersección entre la salud mental, la cultura de la medicación y la estética del consumo en la sociedad moderna. Dentro del marco del Arte Pop Urbano y el Grafiti, las ediciones limitadas de Luke Chueh se convierten en pequeños monumentos a la complejidad emocional de la experiencia humana: objetos de arte con un significado tan profundo como su presencia cultural.
$500.00
-
Ben Frost No es fácil ser verde: impresión de archivo de edición extragrande de Ben Frost
No es fácil ser verde - Edición de gran tamaño, impresión artística de archivo con pigmentos en papel Somerset Hot Press de 290 g/m², del artista de graffiti callejero pop moderno Ben Frost. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 20 x 20 cm. Kermit la Rana, Muppets, Jim Henson. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel Somerset Hot Press Fine Art de 290 g/m². «No es fácil ser verde - Edición de gran formato» es una obra de arte que resuena profundamente con el espíritu del arte pop moderno, combinando elementos de la cultura popular con una sutil reflexión social. Creada por el talentoso artista de graffiti urbano pop moderno Ben Frost, esta obra fusiona al entrañable personaje de la Rana Gustavo de los Muppets de Jim Henson con el contraste de las pruebas de detección de marihuana. Esta yuxtaposición invita a los espectadores a reflexionar sobre las complejidades de la aceptación social, la influencia de los medios y la evolución cultural. Al utilizar pigmentos de archivo, Ben Frost garantiza que la viveza y nitidez de la obra se mantengan intactas a pesar del paso del tiempo. La textura y riqueza del papel Somerset Hot Press Fine Art Paper de 290 g/m² realzan aún más la experiencia visual, proporcionando un lienzo que complementa la complejidad de la obra. La decisión de utilizar un papel de tan alta calidad refleja la intención de crear una obra que no solo sea visualmente atractiva, sino también un deleite táctil. Lanzada en 2021, esta obra de edición limitada consta de 25 copias, cada una firmada por el artista, lo que garantiza su autenticidad. Con «It's Not Easy Being Green - Oversized Edition», Ben Frost continúa desafiando las convenciones, expandiendo los límites del arte urbano y la crítica de la cultura pop. Esta pieza es un testimonio de la evolución del arte urbano y el grafiti, y muestra cómo los artistas contemporáneos utilizan iconos de la cultura pop para expresar narrativas sociales más profundas.
$1,099.00
-
Shark Toof Pintura en aerosol original de Thriller Pintura en madera de Shark Toof
Thriller. Pintura original realizada con acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada por Shark Toof, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Obra de arte original firmada de 2015, técnica mixta con aerosol, tamaño 24x36 La fusión artística de 'Thriller' de Shark Toof «Thriller», una pintura original de Shark Toof, es una incursión dinámica en el arte urbano del grafiti y el arte pop moderno. Creada en 2015, esta obra de técnica mixta —acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada— exhibe la singular fusión de Shark Toof entre la influencia urbana y la disciplina artística convencional. La pieza, de 61 x 91 cm, está firmada por el artista, lo que garantiza la autenticidad de esta vibrante representación de su estilo multifacético. Shark Toof, reconocido por sus impactantes mensajes visuales en la comunidad del arte urbano, lleva sus raíces del grafiti al primer plano en esta obra. Su trabajo no se limita a las expectativas tradicionales del arte pop; en cambio, se adentra en un terreno donde la iconoclasia se encuentra con la iconografía. En «Thriller», la influencia del arte urbano es palpable, con la energía cruda del grafiti traduciéndose en una composición estructurada pero vibrante sobre madera. El enfoque de Shark Toof refleja una decisión consciente de fusionar su voz consolidada con una irreverencia lúdica, invitando al espectador a reflexionar sobre los iconos de nuestro tiempo y su significado cambiante. La obra encapsula la filosofía de Shark Toof de que el arte no siempre debe tomarse demasiado en serio, sugiriendo que subvertir las propias creaciones conlleva poder. Esta noción de «vandalizar» los iconos propios es un comentario sobre la fugacidad de la fama y la fluidez de los símbolos culturales en nuestra sociedad. Esta mezcla de introspección y comentario externo sitúa a «Thriller» en un espacio único dentro del arte contemporáneo. Diente de tiburón y la filosofía del "hágalo usted mismo" del arte callejero La preferencia de Shark Toof por Detroit como escenario para su proceso creativo revela su afinidad por la filosofía del «hágalo usted mismo» (DIY), a menudo asociada al arte urbano. Su conexión con la ciudad, conocida por su próspera industria e historia de innovación, refleja su trayectoria artística. En Detroit, una ciudad que ha experimentado grandeza y tenacidad, Shark Toof encuentra un alma gemela: un paisaje que es a la vez lienzo y catalizador de la creatividad. «Thriller» encarna este espíritu DIY no solo en su creación, sino también en su presentación. El uso de madera enmarcada como soporte es un guiño a las superficies improvisadas que suelen emplearse en el arte urbano, donde cualquier espacio o material puede convertirse en la base de la expresión. La elección de materiales de Shark Toof —pintura doméstica y aerosol— evoca aún más el lenguaje del arte urbano, donde la inmediatez del medio se corresponde con la urgencia del mensaje. «Thriller» de Shark Toof celebra la narrativa en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti. Su obra es un testimonio del poder del arte urbano para trascender sus orígenes en la ciudad y encontrar resonancia en una galería. Mediante su audaz uso del color, la forma y el medio, Shark Toof continúa desafiando y redefiniendo lo que significa ser un artista urbano en el mundo del arte contemporáneo. Su obra es un diálogo con el espectador, una invitación a explorar los significados más profundos que se esconden tras las imágenes que vemos y los iconos que creamos.
$3,063.00
-
Eddie Colla Escultura de lata de pintura en aerosol analógica de Eddie Colla
Escultura de lata de pintura en aerosol y placas de identificación para perros de Analogue Can Limited, obra de arte del legendario artista callejero y grafitero Eddie Colla. Edición limitada de 33 latas "Analogue Can". Cada lata incluye una placa de identificación de acero grabada y numerada, firmada y numerada a mano en la base. Siguiendo la idea de simetría y analogía, cada lata viene con una placa de identificación de acero grabada y numerada, y también está firmada y numerada a mano en la base.
$218.00
-
Aelhra Serigrafía Au Naturel Sit de Aelhra
Au Naturel Sit Edición Limitada Impresión Serigráfica Monocromática Manual sobre Papel de Bellas Artes por Aelhra Artista Callejera de Graffiti Arte Pop Moderno. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de 2011. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas.
$217.00
-
Brandon Sopinsky Super Soaker Soldier Giclee Print por Brandon Sopinsky
Impresión giclée de edición limitada de la obra de arte del soldado Super Soaker en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Brandon Sopinsky.
$134.00
-
Matt Gondek Impresión giclée «Ola de inspiración» de Matt Gondek
Impresión giclée "Inspiration Wave" de Matt Gondek Artwork. Edición limitada impresa en papel de algodón de 255 g/m² para bellas artes. Artista callejero pop y grafiti. Edición limitada de 500 ejemplares, firmada y numerada, de 2023. Tamaño de la obra: 40x30. Esqueleto sentado en una casa que explota con iconografía de culto y de la cultura pop. Descifrando la "Ola de inspiración" de Matt Gondek «Inspiration Wave» de Matt Gondek se presenta como una impactante adición al panorama del arte pop urbano y el grafiti, llevando su característico motivo de deconstrucción al ámbito de las ediciones limitadas. Esta obra de 2023 es una impresión giclée sobre papel de algodón de 255 g/m², perteneciente a una serie limitada de 500 ejemplares firmados y numerados. Con unas dimensiones de 40 x 30 pulgadas, la obra muestra un esqueleto sentado en una casa, rodeado de una explosiva iconografía de culto y de la cultura pop. Expresión artística en "Ola de inspiración" La obra captura con viveza la esencia del enfoque de Gondek hacia el arte pop. Deconstruye figuras familiares de la cultura popular, recontextualizándolas en composiciones caóticas pero meticulosamente estructuradas. El esqueleto, a menudo símbolo de la mortalidad, se yuxtapone con la destrucción de personajes animados y llenos de vida, reflexionando posiblemente sobre la naturaleza transitoria de la propia cultura pop. Artesanía técnica y simbolismo La obra «Inspiration Wave» de Gondek demuestra su maestría técnica en la impresión artística y plasma el profundo simbolismo propio del arte pop urbano. La impresión giclée refleja su compromiso con la calidad y la durabilidad, garantizando la preservación de la viveza de los colores acrílicos y la audacia de las líneas. Resonancia cultural de la obra de Gondek La obra de Gondek conecta con el público moderno al tomar elementos de la nostalgia y reinterpretarlos con un toque contemporáneo. Su arte se convierte en un referente cultural que refleja la influencia del arte pop y el arte urbano en la sociedad actual, consolidando a Gondek como una figura clave en estos movimientos artísticos.
$978.00
-
Czee13 OG Kickstarter 2020 CanBot- Juguete de arte brillante de Czee13
OG Kickstarter 2020 CanBot - Juguete de arte coleccionable de vinilo de edición limitada de 5 oz que brilla en la oscuridad, obra de arte del grafitero callejero Czee13. Canbot Canz OG GID Edición Limitada 2020, Nuevo en Caja, Kickstarter. Solo disponible apoyando la campaña de Kickstarter de Canbot Canz de 2020. Color exclusivo que brilla en la oscuridad: amarillo/verde y lima. El CanBot OG Kickstarter 2020 de Czee13 El CanBot original de Kickstarter 2020 es un brillante ejemplo del espíritu innovador que caracteriza a la comunidad del arte urbano pop y el grafiti. Esta figura coleccionable de vinilo de edición limitada, diseñada por el reconocido artista de grafiti Czee13, encapsula la fusión entre el arte subcultural y el diseño coleccionable. Lanzada como parte de una edición especial para quienes apoyaron la campaña de Kickstarter del Canbot Canz entre 2019 y 2020, esta pieza única brilla con una tonalidad amarillo verdosa lima, elevándola de un simple objeto de colección a una obra de arte nocturna conocida como Canz GID Glowa. La capacidad de brillar en la oscuridad de esta figura de 142 gramos (5 onzas) evoca la sorpresa y el deleite inherentes al arte urbano: la capacidad de cambiar la percepción según el contexto. A la luz del día, el CanBot luce una estética lúdica y vibrante, pero en la oscuridad se transforma, al igual que los paisajes urbanos que inspiran a los artistas de grafiti, revelando una nueva y luminosa personalidad. Esta cualidad transformadora refleja la naturaleza mutable del arte urbano, en constante evolución y reacción a su entorno. Este CanBot no es un simple juguete; es una representación de la cultura y la técnica del arte urbano, plasmada en una forma que se puede admirar tanto en la palma de la mano como expuesta. Encarna la energía y el espíritu de la calle, capturados en la forma compacta de una lata, un elemento básico del kit del artista de grafiti. El CanBot es una oda a la lata de aerosol, reinventada como una figura antropomórfica con vida y personalidad. Cada CanBot original de Kickstarter 2020 viene nuevo en su caja, preservando su estado para coleccionistas y entusiastas. Obtener esta pieza de colección fue una experiencia exclusiva, disponible solo para quienes participaron en la campaña de financiación colectiva, lo que añadió un elemento de exclusividad y comunidad a la experiencia de poseerlo. Como pieza de edición limitada, el CanBot simboliza un momento especial para los patrocinadores, un recuerdo tangible de su apoyo a las artes y una celebración de la escena del arte urbano. En un sentido más amplio, el CanBot original de Kickstarter 2020, creado por Czee13, es un testimonio de la creatividad y el espíritu colaborativo de la comunidad del arte urbano. Representa el potencial del arte para trascender los espacios tradicionales e integrarse en la vida cotidiana, un recordatorio de la alegría y la sorpresa que el arte puede brindar. Como objeto de colección, se sitúa en la intersección del arte y el comercio, desafiando los límites entre el arte elevado y la cultura popular, y celebrando la fusión de ambos en el mundo moderno de los juguetes de arte coleccionables.
$291.00
-
Fin DAC Impresión giclée serigráfica Endian Redux PP de Fin DAC
Impresión giclée serigráfica Endian Redux PP de Fin DAC Printers. Prueba de impresión serigráfica de 12 colores realizada a mano sobre papel Somerset Fine Art barnizado de 330 g/m². Edición limitada de arte pop callejero y grafiti. Prueba de imprenta PP Findac 2021 Firmada y marcada PP Edición limitada Tamaño de la obra 24,61 x 34,65 Impresión giclée en el lado izquierdo Serigrafía en el lado derecho. Técnica y composición de Endian Redux PP «Endian Redux PP», una serigrafía giclée del aclamado artista Fin DAC, ejemplifica la perfecta integración de técnicas tradicionales y contemporáneas, convirtiéndose en una impactante adición al ámbito del arte urbano pop de edición limitada. Esta pieza, marcada como Prueba de Imprenta (PP) y parte de una edición limitada, exhibe el estilo característico de Fin DAC: una fusión de fotorrealismo con elementos gráficos inspirados en el grafiti. La obra yuxtapone una impresión giclée a la izquierda con una serigrafía a la derecha, aportando cada una su textura e impacto visual distintivos. La técnica giclée, conocida por su reproducción de detalles de alta calidad, permite la representación fotorrealista del sujeto. Al mismo tiempo, la serigrafía, un guiño a las raíces del artista en el arte urbano, imprime colores vibrantes y elementos gráficos, creando un contraste dinámico dentro de la misma pieza. Esta serigrafía de 12 colores, realizada a mano sobre barniz, está superpuesta a un papel de bellas artes Somerset de 330 g/m², elegido por su capacidad para retener colores vibrantes y detalles intrincados, lo que garantiza que cada matiz de la obra de arte se capture con claridad. Relevancia cultural en el arte contemporáneo «Endian Redux PP» refleja la exploración del artista sobre la identidad y la feminidad, temas recurrentes en su obra. La protagonista de la estampa, una mujer con una mirada evocadora y adornada con diseños que recuerdan a tatuajes, alude a la intersección entre la belleza tradicional y la estética moderna. El uso del barniz no solo aporta una dimensión textural a la obra, sino que también juega con la luz y el reflejo, invitando al espectador a contemplarla desde múltiples perspectivas. Influencia artística de Fin DAC Fin DAC ha consolidado su reputación creando obras que trascienden los límites convencionales del arte pop urbano y el grafiti. Su enfoque de la serigrafía, a menudo caracterizado por una singular combinación de estarcido y técnicas a mano alzada, da como resultado obras meticulosamente elaboradas e impregnadas de espontaneidad. «Endian Redux PP», con su combinación de giclée y serigrafía, ejemplifica el compromiso del artista por explorar los límites de estos medios, ofreciendo a los coleccionistas una pieza que no es solo una impresión, sino un testimonio del potencial de la serigrafía como forma de arte. Importancia de las pruebas de imprenta en las colecciones de arte La denominación de Prueba de Imprenta indica una rareza y exclusividad muy apreciadas por los coleccionistas. Estas pruebas suelen ser las primeras copias impresas y se utilizan para verificar la calidad de la impresión antes de la producción de la edición completa. Por ello, a menudo se consideran las más deseadas por los coleccionistas debido a su lugar en el proceso de impresión y su número limitado. La decisión de Fin DAC de firmar y marcar estas pruebas autentifica aún más su condición de obras de arte de edición limitada. «Endian Redux PP» de Fin DAC es una convincente representación de la capacidad del arte pop urbano para incorporar técnicas tradicionales de bellas artes con la energía y la crudeza del arte callejero y el grafiti. La obra se erige como un vibrante testimonio de la evolución narrativa del arte pop, haciendo eco de las raíces históricas del género a la vez que lo impulsa hacia el futuro mediante métodos innovadores y la exploración temática. Encapsula un momento del arte contemporáneo donde las fronteras entre las diversas formas artísticas se difuminan y se entrelazan de forma armoniosa.
$6,827.00
-
Rek Santiago En cada arte Original All City Style Train Painting de Rek Santiago
En cada tren artístico, una pintura original de estilo urbano sobre pared, una escultura, obra de arte del artista callejero de graffiti Rek Santiago. Escultura de tren estilo urbano original de 2010, realizada con rotulador de pintura en aerosol. Obra de arte única. Tamaño: 20,25 x 5 x 1,75 pulgadas. "La vida en cada aliento". Grafiti original pintado a mano sobre soporte de pared, estilo urbano, para andén de metro. Se exhibe con su caja. La caja presenta marcas de pintura artística. Manchas y desperfectos propios de la antigüedad, en excelente estado.
$275.00
-
Bill Barminski MickyMask una impresión de archivo de papel secante por Bill Barminski
MickyMask A Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Bill Barminski arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.
$352.00
-
Askew One Pintura acrílica de esmalte original de Diaspora Ono de Askew One
Diaspora Ono, pintura original en esmalte y acrílico sobre plexiglás de Askew One, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2015 Obra de arte original firmada , tamaño 20x14, con marco personalizado. En abril/mayo de 2014, pasé unas seis semanas en Los Ángeles pintando estos cuadros para mi exposición individual en la galería Known. Vivía y trabajaba encima de la tienda TSL, esforzándome al máximo por crear suficiente obra para llenar el espacio, lo cual fue una tarea bastante ardua. Las piezas son una combinación de retratos de cabeza pintados en lo que yo consideraría mi estilo característico, y también una serie de obras abstractas más pequeñas que simbolizan la idea de la migración a través del Pacífico, tanto en un sentido histórico como reciente. La modelo para los retratos fue mi amiga Sereima, también conocida como Stelly, residente en Sídney y de ascendencia fiyiana. Para mí, ella representa a la perfección el rostro cambiante del Pacífico en muchos sentidos. Tras el gran éxito de mi exposición en Sídney, «El rostro en evolución», quise alejarme de las poses rígidas de la anterior y aportar más actitud y exuberancia, y Sereima era perfecta porque encarna a la perfección esas cualidades. - Askew Diaspora Ono, pintura original de Askew One Diaspora Ono es una impactante pintura original creada en 2015 por el reconocido artista de graffiti y arte pop urbano Askew One. Realizada con esmalte y acrílico sobre plexiglás, esta obra ejemplifica la habilidad de Askew One para fusionar formas abstractas y paletas de colores vibrantes con narrativas profundamente significativas. Enmarcada a medida y con unas dimensiones de 20x14 pulgadas, la pintura constituye un testimonio de la capacidad del artista para explorar temas de identidad cultural y migración a través de su singular perspectiva artística. El contexto y la inspiración detrás de Diaspora Ono Diaspora Ono formó parte de un conjunto más amplio de obras creadas durante la estancia de Askew One en Los Ángeles, mientras preparaba su exposición individual en la galería Known. La pieza refleja los temas explorados a lo largo de la exposición, en particular el concepto de migración a través del Pacífico. Askew One profundiza en los movimientos históricos y contemporáneos de personas e ideas, creando metáforas visuales que resuenan con las complejidades del intercambio cultural. La serie, que incluía tanto obras abstractas como retratos, presentaba modelos como Sereima, amiga de la artista y representante de la identidad moderna del Pacífico. Su ascendencia fiyiana y su presencia dinámica fueron influencias clave, inspirando a Askew One a alejarse del retrato tradicional y capturar energía, exuberancia y transformación. Diaspora Ono, si bien abstracta, transmite este espíritu de migración y evolución a través de sus colores vibrantes y su intrincada superposición de capas. El estilo artístico de Askew One La obra de Askew One se caracteriza por fusionar la influencia del grafiti con la sensibilidad de las bellas artes, y Diaspora Ono no es la excepción. El uso de esmalte y acrílico sobre plexiglás crea una superficie elegante y reflectante que intensifica la viveza de los colores. Las líneas audaces, los patrones dinámicos y los detalles texturizados evocan el movimiento de las olas, los vientos y los intercambios culturales que definen la diáspora del Pacífico. La composición circular de la pintura atrae la mirada del espectador hacia el interior, simbolizando un ciclo continuo de migración y conexión. El enfoque distintivo de Askew One hacia el arte pop urbano se evidencia en la interacción entre abstracción y significado. Al combinar la energía cruda del grafiti con una estética moderna y refinada, el artista eleva el medio sin perder su esencia urbana. Diaspora Ono ejemplifica su habilidad para transformar materiales cotidianos en poderosas herramientas narrativas, tendiendo un puente entre lo personal y lo universal. La importancia de Diaspora Ono en el arte pop callejero Diaspora Ono es una obra significativa dentro del movimiento del Arte Pop Urbano, ya que destaca el papel del arte urbano en el análisis de problemáticas globales y culturales. Mediante su diseño abstracto y colores vibrantes, la pintura captura la fluidez y la complejidad de la identidad en un mundo moldeado por la migración. Refleja la profunda conexión de Askew One con su herencia del Pacífico, a la vez que participa en debates más amplios sobre el intercambio y la transformación cultural. Esta pintura original, perteneciente a una influyente serie creada durante un momento crucial en la carrera de Askew One, demuestra la versatilidad del artista y su dedicación a expandir los límites del grafiti y el arte pop urbano. Diaspora Ono no solo es una celebración visual del movimiento y la identidad, sino también un poderoso recordatorio de la interconexión entre personas y lugares. Sigue siendo una pieza esencial para coleccionistas y admiradores del arte urbano contemporáneo.
$793.00
-
Robert "Robbie" Conal Serigrafía Contra Cocaine Glitter de Robert "Robbie" Conal
Contra Cocaine Silkscreen & Glitter Print de Robert "Robbie" Conal. Impresión manual sobre papel de bellas artes. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, 2010. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. Contra Cocaína de Robert "Robbie" Conal: Un hito en el arte pop callejero y el grafiti La obra "Contra Cocaína" de Robert "Robbie" Conal marca un hito en la historia del arte pop urbano y el grafiti. Esta serigrafía de 18x24 pulgadas, con su inquietante imagen de calaveras sobre un fondo de camuflaje, no es solo una declaración visual, sino un arma política manejada con precisión artística. Esta impresión artesanal sobre papel de bellas artes, una edición limitada de 100 ejemplares, representa la incursión sin complejos de Conal en el arte urbano, un ámbito que desde entonces ha llegado a dominar. Formado en Stanford y maestro de la pintura, Robbie Conal es conocido por sus retratos implacables y de gran detalle, que a menudo representan figuras políticas de forma grotesca. Su obra, de marcado carácter político y activista, ofrece una mordaz crítica a la corrupción y la mala conducta política. "Contra Cocaína" es quizás su obra más notoria, una representación simbólica del escándalo Irán-Contra que azotó al gobierno de Reagan. Su versión original de 1988 tiene la distinción de formar parte de la colección permanente del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), lo que subraya su importancia cultural e histórica. Contra la cocaína: La intersección del arte y el activismo político La obra "Contra Cocaína" de Conal trasciende la mera creación artística; encapsula el compromiso del artista con confrontar y exponer el lado oscuro de las estructuras de poder político. La pieza es un sombrío comentario sobre el escándalo Irán-Contra, donde la calavera funciona como un macabro símbolo de las consecuencias mortales de las maniobras políticas. Mediante el lenguaje visual crudo y cautivador del arte callejero, la obra de Conal se vuelve accesible y atractiva, invitando al público a reflexionar sobre los mecanismos, a menudo invisibles, de las irregularidades gubernamentales. La distribución de "Contra Cocaína" a través de carteles callejeros en ciudades de todo Estados Unidos marcó la incursión inicial de Conal en el arte urbano. Esta estrategia de carteles callejeros, una forma de activismo de base, buscaba provocar el debate público y llevar el comentario político de las galerías a las calles. La imagen se convirtió en sinónimo de la desilusión y la rabia de una generación, canalizando el espíritu de protesta en una obra de arte de singular impacto. Legado e influencia de Robbie Conal en el arte callejero La influencia de Robbie Conal en el arte pop urbano y el grafiti es profunda. Su compromiso con la fusión del arte y el activismo ha inspirado a innumerables artistas a ver el paisaje urbano como una plataforma para la crítica social y el cambio. Empapelar el país con carteles de "Contra la Cocaína" no fue solo una declaración artística, sino un llamado a la acción, movilizando a un ejército de voluntarios para difundir la poderosa imagen por todas partes. El método de Conal —activar una red de voluntarios para distribuir sus carteles— refleja la naturaleza colectiva del arte urbano, donde la comunidad desempeña un papel crucial en la difusión y recepción de la obra. El ejército que Conal moviliza refleja el espíritu colaborativo del movimiento del arte urbano, difuminando las fronteras entre artista y público, entre la creación individual y la experiencia colectiva. Contra la cocaína: Una declaración de importancia artística e histórica El contexto histórico de «Contra Cocaína» realza su importancia en los anales del arte urbano. Publicada con motivo de la exposición «The Missing Link» en Country Club en 2010, la obra también forma parte de Beautiful Losers Archive e Iconoclast Editions, colecciones que rinden homenaje a artistas que han moldeado el panorama del arte contemporáneo fuera de los sistemas tradicionales. «Contra Cocaína» no solo consolida el lugar de Robbie Conal en la historia del arte urbano, sino que también se erige como testimonio del poder del arte visual como medio de resistencia política y reflexión social. Como pieza de arte pop urbano y grafiti, representa el potencial del género para influir en la opinión pública y generar diálogos que trascienden el medio visual, adentrándose en el ámbito de la memoria colectiva y la documentación histórica. La continua relevancia de «Contra Cocaína» reside en su confrontación directa con la corrupción política y en cómo el arte puede exponer y criticar a quienes ostentan el poder. A través de esta obra y su trayectoria artística en general, Robbie Conal demuestra el papel perdurable del artista como provocador y comentarista social, manejando pinceles y serigrafías como otros manejan bolígrafos o pancartas de protesta. Su legado en el arte urbano se define por su estilo visual distintivo y su firme compromiso con el activismo a través del arte.
$845.00
-
Risk Rock GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$493.00
-
Martine Johanna Impresión de archivo de David Lynch por Martine Johanna
Impresiones artísticas de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes de David Lynch, por la artista de arte callejero y cultura pop Martine Johanna.
$217.00
-
Ben Frost Sideshow Buzz- Impresión de archivo de edición extragrande de Ben Frost
Sideshow Buzz - Edición de gran tamaño. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Somerset Hot Press de 290 g/m² para bellas artes, del artista de graffiti callejero pop moderno Ben Frost. Dibujo animado de Bob Patiño de Los Simpson, firmado y numerado. Impresión de pigmento de archivo sobre papel Somerset Hot Press Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 50,8 x 50,8 cm. Lanzamiento: 26 de noviembre de 2021. Tirada: 25 ejemplares. En realidad, el artista busca que el público reflexione sobre los conceptos de alto y bajo valor y, por extensión, sobre su significado. La materialidad, los valores sociales y el significado son algunos de los elementos que Frost incorpora activamente en su arte, sin ofrecer respuestas y, por consiguiente, creando un espacio abierto a la reflexión.
$1,099.00
-
Nosego Seashores Giclée de Nosego
Obra de arte "Seashores", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop NoseGo. Printed Oceans es el programa de láminas artísticas de la Fundación PangeaSeed que busca crear conciencia y educar sobre los problemas ambientales marinos más urgentes a través de la mirada de algunas de las mentes creativas más respetadas de la actualidad. Desde 2012, hemos publicado más de 100 ediciones originales de láminas artísticas que destacan especies marinas en peligro de extinción y hábitats oceánicos. Estas impresionantes ediciones ayudan a llevar historias importantes sobre conservación a hogares y espacios de trabajo de todo el mundo, generando un diálogo crucial e inspirando acciones positivas. Al adquirir estas obras de arte de edición limitada, elaboradas artesanalmente con esmero, no solo impulsas el trabajo pionero de la Fundación PangeaSeed en comunidades de todo el mundo, sino que también contribuyes al sustento de nuestros artistas activistas. Juntos, a través del arte y el activismo, podemos ayudar a salvar nuestros océanos. La segunda edición anual de verano del innovador festival Sea Walls: Murals for Oceans de PangeaSeed se llevará a cabo del 17 al 26 de julio de 2015 en Cozumel, México. Sea Walls: Murals for Oceans es el primer movimiento de este tipo que ayuda a salvar nuestros mares mediante el arte público y el activismo (ARTivismo). El segundo festival anual de verano de PangeaSeed contará con la participación de más de 25 reconocidos artistas contemporáneos de todo el mundo, quienes colaborarán para visibilizar los urgentes problemas ambientales de los océanos, a la vez que educan e inspiran a personas y comunidades para proteger el ecosistema más importante del planeta: el océano.
$226.00
-
Ces One- Rob Provenzano Killer Season- CESpool HPM Impresión de pigmento de archivo adornada a mano
Compre Killer Season- CESpool Hand-Embellished Limited Edition Archival Pigment Print Art en 290gsm Moab Entrada Rag Bright Paper del artista Ces Contemporary Pop Artwork. 2022 Firmado y numerado HPM Embellecido a mano Edición limitada de 10 Tamaño de la obra de arte 18x24 Killer Season • Impresión de pigmento de archivo autografiada • Adornos adicionales pintados a mano en papel de archivo Moab Entrada Rag Bright 290 GSM • 18 x 24 pulgadas Adornado a mano, firmado y numerado por el artista CES en una edición limitada adornada de 10
$360.00
-
Risk Rock 420 Warhol Style #1 Impresión serigrafiada por Risk Rock
420 Warhol Style #1 Impresión de edición limitada Serigrafía de 6 colores impresa a mano en papel vitela blanco Coventry Rag de 300 g/m² por Risk Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Número 1 de 20. Serigrafía de seis colores, edición especial de Risk Rock Studios para 420 - ¡Al estilo Warhol! Serigrafía - Edición de 20 - Firmada y numerada. Papel vitela blanco Coventry RAG de 300 g/m². Tamaño: 20 x 20 pulgadas.
$352.00
-
LushSux Train 6 HO Graffiti Train Art Juguete Escultura de LushSux
Tren 6. Obra original en acrílico sobre maqueta de tren a escala HO: escultura de vagón de carga, realizada por el artista callejero de graffiti y artista pop moderno LushSux. Grafiti/pintura throw-up original firmada en 2014 sobre maqueta de tren HO. Tamaño de la obra: 14x3. Lush es un modelo masculino y, a veces, un grafitero de renombre internacional. Analizando "Train 6" de LushSux: Un mundo en miniatura del arte del grafiti «Tren 6» es una pieza fascinante dentro de la colección del artista callejero LushSux, conocido por su enfoque directo y a menudo provocador del arte pop moderno. Esta obra en particular es una pieza original de 2014, que presenta un vibrante grafiti aplicado a un vagón de tren a escala HO. La pieza mide 35,5 x 7,5 cm, lo que exige una meticulosa atención al detalle y una mano firme para mantener la integridad del estilo del grafiti en una escala tan pequeña. Esta obra es un ejemplo característico del arte pop callejero, un género que fusiona la estética cruda y enérgica del arte urbano con el atractivo de la cultura de masas del arte pop. El enfoque innovador de LushSux hacia el arte callejero en trenes a escala LushSux, artista australiano cuya obra ha sido tanto elogiada como criticada, se desenvuelve en la escena global del arte urbano, dando visibilidad a su trabajo y generando a menudo debate. Su elección de utilizar un tren a escala como lienzo para "Train 6" es emblemática de su enfoque innovador del arte urbano, ya que encapsula la esencia del grafiti en una forma tradicionalmente asociada con la precisión y la nostalgia, en lugar de la naturaleza subversiva del arte urbano. La obra exhibe el estilo dinámico de LushSux, caracterizado por líneas audaces y colores llamativos, que captan la atención a pesar del reducido tamaño del lienzo. Mediante este medio, LushSux desafía la percepción del espectador sobre dónde puede existir el arte urbano, sugiriendo que cualquier objeto puede convertirse en un vehículo para la expresión artística. La importancia cultural y artística de "Tren 6" «Train 6» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que tiende un puente entre el mundo underground del arte urbano y el hobby más convencional del coleccionismo de trenes a escala. La firma de LushSux en el tren a escala traslada un elemento de la calle a un contexto diferente, invitando a los espectadores a reconsiderar los límites entre el arte pop urbano y el grafiti. Al firmar la obra, LushSux afirma su autenticidad y valor, posicionándola como un objeto de colección tanto en el mundo del arte como en la subcultura de los aficionados a los trenes a escala. La pintura representa una confluencia de subculturas, y sirve como testimonio de la versatilidad y el amplio alcance del arte urbano. A través de obras como «Train 6», LushSux continúa provocando, entreteniendo y elevando el estatus del arte urbano en la escena artística contemporánea.
$1,060.00 $901.00
-
Dave Pollot Sobre los hombros de diminutos gigantes I
Compre On the Shoulders of Tiny Giants I Impresiones de bellas artes con pigmentos de archivo de edición limitada en lienzo del artista de graffiti Street Art y cultura pop Dave Pollot. Impresión de lienzo de 40": -Edición de 25, firmada y numerada -40" en el lado largo -Impreso en lienzo de pH neutro de 17 mil. 2" de margen blanco alrededor de la imagen
$589.00
-
Yusuke Hanai Escultura de técnica mixta Popcorn Bowie de Yusuke Hanai para Netflix
Escultura de técnica mixta Popcorn Bowie de Yusuke Hanai x Netflix. Edición limitada. Obra de arte urbano pop moderno tipo graffiti. Edición limitada de 500 piezas, sellada y numerada de 2023. Escultura de obra de arte. Tamaño de la figura: 2 x 7,3. Cuenco: 8,27 x 8,27. Nuevo en caja. La síntesis artística de la cultura pop y el arte callejero: Popcorn Bowie de Yusuke Hanai x Netflix En el ámbito del grafiti pop moderno y el arte urbano, "Popcorn Bowie", una escultura de técnica mixta de Yusuke Hanai en colaboración con Netflix, se erige como una pieza significativa. Esta creación de 2023 es un testimonio del talento del artista y un comentario cultural que conecta el mundo del entretenimiento con las bellas artes. Con un diseño único, la figura está sellada y numerada como una edición limitada de 500 ejemplares, lo que garantiza su estatus como pieza de colección. La escultura en sí es compacta, con unas dimensiones de 5 x 18,5 cm, y se presenta con un cuenco de 21 x 21 cm, nuevo en su caja. Yusuke Hanai, artista japonés conocido por su estilo distintivo que bebe de la estética tradicional japonesa y la cultura global del surf, ha dotado a "Popcorn Bowie" de un carácter lúdico a la vez que reflexivo. Esta obra es una oda a la era del arte pop urbano, donde convergen la espontaneidad del grafiti y la fascinación del arte pop por la cultura de masas. La escultura rinde homenaje a la icónica figura de David Bowie, un tema idóneo para una obra que busca plasmar el espíritu del arte pop, con su constante diálogo con la cultura popular y la fama. La postura relajada de la figura, junto con la inclusión de un cuenco de palomitas, sugiere un momento de ocio y entretenimiento, temas recurrentes en la obra de Hanai. El título de la obra, «Popcorn Bowie», evoca una sensación de disfrute informal a la vez que hace referencia al legendario icono musical conocido por su personalidad transformadora e innovadora. Esta dualidad es la esencia del arte pop urbano: el encuentro cotidiano entre lo extraordinario y lo mundano, salpicado de destellos de genialidad. Materialidad y significado en Popcorn Bowie: un artefacto contemporáneo Materialmente, "Popcorn Bowie" es una sinfonía de diversos medios, representativa de la tradición del arte pop urbano que utiliza materiales variados para crear obras multifacéticas. La naturaleza mixta de la escultura —que probablemente incluye elementos como resina, pintura y posiblemente sustancias más inusuales— resuena con el principio del arte del grafiti, que utiliza cualquier material disponible para comunicarse con el público. Cada escultura, parte de una serie limitada, lleva la marca de la exclusividad y es una pieza tangible de la visión de Hanai, sellada y numerada para certificar su autenticidad y valor como pieza de colección. La narrativa que encapsula "Popcorn Bowie" refleja la época: una obra moderna que bebe de diversas facetas de la vida contemporánea. La colaboración con Netflix, gigante del entretenimiento moderno, destaca la intersección entre las raíces underground del arte urbano y los fenómenos culturales dominantes. Esta alianza es un testimonio de la naturaleza evolutiva del arte pop urbano y el grafiti, donde los movimientos contraculturales ahora interactúan abiertamente con entidades corporativas, marcando un nuevo capítulo en la historia de esta forma de arte. Implicaciones culturales de la colaboración de Yusuke Hanai con Netflix Las implicaciones culturales de esta colaboración son enormes. «Popcorn Bowie» de Yusuke Hanai se convierte en un deleite visual y un símbolo de la época. Representa la ruptura de barreras entre las distintas disciplinas artísticas y el creciente reconocimiento del arte pop urbano dentro del contexto más amplio de la producción cultural. La conexión de la escultura con Netflix —plataforma que ha revolucionado la forma en que se cuentan y consumen las historias— le añade una dimensión contemporánea, convirtiéndola en un artefacto moderno que es a la vez obra de arte y comentario cultural. En esencia, «Popcorn Bowie» es más que una escultura; es una pieza que invita a la reflexión sobre la naturaleza del arte, el entretenimiento y los espacios que los conectan. Como obra de edición limitada, representa la visión única del artista y captura el espíritu de la época en que fue creada. Los coleccionistas y admiradores del arte pop callejero y del graffiti encontrarán en "Popcorn Bowie" una convergencia de jovialidad y profundidad, un sello distintivo del viaje artístico de Yusuke Hanai y un ejemplo vibrante de la continua evolución del arte inspirado en la calle.
$858.00
-
Alec Monopoly Brand El más grande de todos los tiempos 2 Muhammad Ali Impresión Giclée de Alec Monopoly Brand
El más grande de todos los tiempos 2 Muhammad Ali x Floyd Patterson Pop Street Artwork Impresión giclée de edición limitada en papel acuarela grueso del artista moderno Alec Monopoly Brand. Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 36 x 24 pulgadas. Pequeño desgarro de 2,5 cm en la parte inferior central
$1,550.00 $1,318.00
-
Lauren YS Impresión de archivo de papel secante MothMan x Nai Palm por Lauren YS
MothMan x Nai Palm Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo en Papel Secante Perforado por Lauren YS Arte de la cultura pop y LSD. 2021 Firmado y numerado con certificado de autenticidad. Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. MothMan x Nai Palm por Lauren YS: Narrativa surrealista en arte pop callejero y graffiti MothMan x Nai Palm es una impresión de pigmento de archivo de edición limitada creada por la artista estadounidense Lauren YS y lanzada el 19 de abril de 2021. Con unas dimensiones de 19 x 19 cm, la obra está impresa en papel secante perforado, firmada, numerada y acompañada de un certificado de autenticidad. Cada hoja fue perforada a mano por Zane Kesey, vinculando aún más la pieza con la rica tradición del arte del papel secante como medio de expresión de la cultura visual psicodélica. Reconocida por sus imágenes audaces y alucinatorias, y su surrealismo narrativo, Lauren YS utiliza este formato para celebrar la identidad personal, la fantasía y el espíritu de rebeldía creativa a través de personajes inspirados en la música y la mitología. La composición de MothMan x Nai Palm presenta dos figuras disfrazadas: una representa una criatura polilla antropomórfica de colores vibrantes y la otra, una versión gemela de Nai Palm, vocalista de la banda australiana Hiatus Kaiyote. Estas figuras flotan sobre un luminoso fondo psicodélico verde lima y amarillo que imita patrones topográficos a menudo asociados con las distorsiones visuales durante las experiencias con LSD. Con líneas nítidas y tonalidades fluorescentes, los personajes emergen de la superficie, irradiando una sensación de alegría, misterio y un espíritu lúdico cósmico. La figura de la polilla, símbolo recurrente en la obra de Lauren YS, sugiere transformación y curiosidad, mientras que los gemelos Nai Palm enmascarados, con sus alas de murciélago y guitarra eléctrica, aluden a la teatralidad, la dualidad y el sonido como poder. Deconstrucción de la cultura pop a través de la iconografía fantástica Lauren YS se ha convertido en una figura prominente del movimiento donde la estética urbana se encuentra con la psicodelia contemporánea. Su uso del papel secante como soporte para la obra MothMan x Nai Palm conecta su práctica artística con su trayectoria en muralismo, fanzines e ilustración lowbrow. Esta pieza fusiona el tributo musical con la mitología psicodélica, funcionando tanto como un homenaje visual como un comentario sobre la percepción, la identidad y la fluidez de las personalidades creativas. La viveza de los colores y las formas exageradas no son meras elecciones estilísticas, sino también técnicas visuales diseñadas para simular la sobrecarga sensorial y la conciencia simbólica comunes en los estados psicodélicos. El uso del papel secante perforado tiene una gran relevancia histórica. En la década de 1960 y posteriores, los artistas imprimían diseños en hojas de papel secante para vincular el arte visual con la experiencia del LSD. Al adoptar este mismo formato, Lauren YS pone su obra en diálogo con las tradiciones radicales del activismo urbano y la conciencia experimental. MothMan x Nai Palm se convierte no solo en una obra de arte, sino en un artefacto simbólico de la cultura pop psicodélica, aportando una narrativa visual influenciada por la música a un formato asociado desde hace mucho tiempo con el despertar espiritual y mental. La agencia femenina y las formas híbridas en el arte psicodélico contemporáneo Un elemento clave de esta obra es su exploración del género, la identidad y la transformación performativa. Las figuras gemelas de Nai Palm, ataviadas con trajes de murciélago a juego y empuñando una guitarra verde brillante, se imponen con estilo y seguridad, haciendo eco de la extravagante autonomía de los artistas y los metamorfos míticos. La presencia de la dualidad en una sola personalidad —un tema recurrente en la obra de Lauren YS— se convierte en una reflexión sobre la multiplicidad interior, las personalidades creativas y la capacidad de adaptación del ser. El personaje de la polilla añade otra capa de simbolismo. Conocida por su presencia nocturna y su delicada belleza, la polilla es una figura ideal para representar la verdad oculta, la sensualidad y la exploración más allá de las apariencias. La composición, si bien fantástica y lúdica, conlleva el peso de un contenido profundamente personal y simbólico. Estos personajes encarnan la fusión de poder y suavidad, haciéndose eco de los sentimientos del arte pop urbano y el grafiti, donde el empoderamiento, la fantasía y la rebeldía se fusionan a través del color y la línea. La intensidad del estampado de fondo y la exageración intencionada de las figuras alinean el estampado con la estética de la calle, donde la inmediatez y la audacia son esenciales. Lauren YS y la nueva generación de arte pop callejero basado en papel secante La decisión de Lauren YS de colaborar con Zane Kesey para esta edición limitada en papel secante refuerza la conexión de la obra con la historia cultural psicodélica. La narrativa visual de MothMan x Nai Palm trasciende el atractivo superficial para convertirse en un portal a un mundo donde el arte funciona como mitología. Su estética es a la vez caprichosa y políticamente comprometida, combinando poder femenino, identidad queer y fantasía especulativa en un formato célebre por su resistencia al conformismo. Esta pieza representa la nueva ola del Arte Pop Urbano y el Grafiti que reivindica superficies no convencionales, celebra la identidad experimental y desafía las fronteras tradicionales entre las bellas artes, la cultura fan y el simbolismo espiritual. MothMan x Nai Palm no se trata simplemente de música o fantasía. Trata sobre cómo los personajes, el color y el formato pueden transformar un pequeño cuadrado de papel en una alucinación visual compartida, que resuena tanto en la historia del arte como en las calles.
$352.00