Papel adornado a mano

335 productos

  • Venta -25% Chalino Sanchez Original Colorway HPM Silkscreen by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $793.00 $595.00

  • M=bw² Collage Large Format Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta M=bw² Collage Impresión serigráfica de gran formato de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    M=bw² Collage 36x48 Impresión serigráfica de gran formato de Mr. Brainwash- Thierry Guetta. Impresión manual de 13 colores sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Obra de arte serigráfica de edición limitada. Edición limitada de 18 ejemplares, firmada y numerada, de 2024. Tamaño de la obra: 48 x 36. Serigrafía de Albert Enstine sosteniendo el cartel "Love is the Answer" junto a una pared con grafitis muy detallados. Confluencia del genio y el arte callejero: La obra maestra de Thierry Guetta En el vibrante ámbito del arte pop urbano, pocas obras alcanzan la profundidad intelectual y el impacto visual de "M=bw²", una imponente serigrafía de gran formato del eminente artista callejero Thierry Guetta, conocido profesionalmente como Mr. Brainwash. Esta edición limitada de 2024 ejemplares, firmada y numerada, destaca por sus llamativas dimensiones de 48x36 pulgadas. La serigrafía captura el icónico rostro de Albert Einstein de pie frente a una pared meticulosamente detallada, cubierta de grafitis, con un cartel que reza "El amor es la respuesta". Esta obra no es solo un homenaje al físico teórico, sino una audaz declaración en el diálogo entre la ciencia y el arte pop urbano, fusionando los campos de la física teórica con el visceral y colorido mundo del grafiti. Interpretación artística del legado de Einstein Albert Einstein, figura sinónimo de genio, se convierte en el eje central de la narrativa visual de Mr. Brainwash, donde los fundamentos teóricos del universo se encuentran con la libertad expresiva del arte urbano. La obra de Guetta condensa la complejidad de las contribuciones de Einstein a la ciencia y su relevancia cultural en una sola imagen tan sugerente como estéticamente impactante. Cada una de las 18 piezas de edición limitada, "M=bw²", presenta una paleta de colores única, aplicada a mano con maestría sobre papel artístico de grano fino, lo que confiere a la obra un carácter orgánico y una presencia táctil que evoca la textura del grafiti en una pared de ladrillo. La interacción entre la pose contemplativa de Einstein y el vibrante caos del grafiti de fondo invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre orden y entropía, teoría y práctica, contención y expresión. Esta serigrafía encarna un diálogo interdisciplinario, fomentando interpretaciones que trascienden las fronteras del arte, la ciencia y la filosofía. Oda visual de Guetta al arte pop callejero y al grafiti La decisión de Mr. Brainwash de representar a Einstein en el contexto del grafiti revela su aprecio por la sabiduría inherente y el potencial revolucionario tanto de la ciencia como del arte urbano. El collage "M=bw²" se convierte en un gesto simbólico que alinea el poder transformador del amor, aludido en el signo de Einstein, con el poder transformador del arte urbano. Al superponer un mensaje tan profundo sobre un muro que lleva las marcas de numerosos artistas urbanos anónimos, Guetta rinde homenaje al espíritu comunitario y a menudo revolucionario del grafiti. La obra se convierte así en un punto de referencia en la narrativa más amplia del arte pop urbano y el grafiti, afirmando el valor del amor como una respuesta fundamental y universal, muy similar a las respuestas que Einstein buscaba en sus ecuaciones. En cada capa de pintura y en cada línea serigrafiada, "M=bw²" refleja la naturaleza multifacética del conocimiento y la creatividad humanos. La obra de Guetta es un testimonio de la influencia continua de figuras históricas icónicas y del poder del arte para reinterpretar y resignificar sus legados de maneras que resuenan con la cultura contemporánea y el discurso social. Como medio, el arte callejero ha sido a menudo un lenguaje visual para los marginados y los silenciados, y en "M=bw²" articula un mensaje que combina lo intelectual y lo emocional, lo histórico y lo inmediato. A través de "M=bw²", Thierry Guetta continúa marcando la pauta del arte callejero, asegurando su papel no solo como un modo de expresión artística, sino también como un medio para un profundo comentario social e intelectual. La obra nos recuerda que la esencia de figuras significativas como Einstein puede encontrar nueva vida y relevancia en manos de artistas visionarios, y que las preguntas sobre nuestra existencia siguen siendo tan pertinentes en los callejones adornados con grafitis como en los anales de la ciencia. En la obra de Guetta, el mensaje de que "El amor es la respuesta" se erige como una verdad universal que trasciende los ámbitos del arte, la ciencia y la experiencia humana.

    $12,252.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • Venta -25% Scream Provocateurs Serigraph Print by Gary Panter

    Gary Panter Impresión en serigrafía de Scream Provocateurs de Gary Panter

    Scream Provocateurs Edición Limitada Impresión Serigráfica a Mano de 1 Color en Papel de Algodón 100% Libre de Ácido con Bordes Dentados por Gary Panter Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Impresión del evento The Provocateurs (Chicago). Serigrafía de 24 x 36 pulgadas. Edición firmada y numerada de 200 ejemplares. Sello editorial de ART ALLIANCE en la esquina inferior izquierda.

    $803.00 $602.00

  • Relief AP Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Impresión serigráfica Relief AP de Pose- Jordan Nickel

    Prueba de artista Relief AP, serigrafía de Pose- Jordan Nickel, impresa a mano en 12 colores sobre papel Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb con bordes irregulares. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2023 Firmada y marcada "AP" Edición limitada Tamaño de la obra: 23 x 30 cm Impresión serigráfica Navegando por los complejos y fascinantes ámbitos del arte pop y urbano, la serigrafía «Relief AP Artist Proof» se erige como un ejemplo paradigmático del arte contemporáneo. Concebida por el ilustre artista Jordan Nickel, conocido en el mundo del arte como «Pose», esta obra encarna su estilo característico: una armoniosa fusión de paletas de colores audaces y patrones intrincados. Realizada meticulosamente con la técnica de serigrafía manual de 12 colores, la obra irradia una riqueza que se complementa con la impecable textura del papel Cover Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb. El desbarbado manual del papel subraya el atractivo crudo y táctil de la pieza, añadiendo un toque orgánico a su esencia moderna. Designada como «Prueba de Artista» y marcada con «AP», esta impresión posee un significado especial dentro de la obra del artista. Las Pruebas de Artista se reservan tradicionalmente para la colección personal del artista o para ocasiones especiales, lo que convierte a esta obra en una pieza particularmente codiciada por coleccionistas y aficionados. Esta creación de 2023, de 23x30 cm, no solo está firmada por Pose, sino que también ostenta la prestigiosa marca "AP", que certifica su exclusividad. En "Relief AP Artist Proof", la vívida imaginación de Pose se manifiesta en una sinfonía de colores y formas. Los elementos entrelazados, desde los tonos radiantes hasta los patrones rítmicos, reflejan la convergencia entre la energía cruda del arte urbano y la icónica simplicidad del arte pop. Como testimonio de la contribución de Pose a la escena del arte contemporáneo, esta pieza se erige como un faro que ilumina el camino para futuras exploraciones artísticas.

    $1,787.00

  • Venta -25% Untitled Pointman & Vick Silkscreen Print by Verdy x Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr Sin título, Pointman & Vick, serigrafía de Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr

    Sin título Pointman & Vick Serigrafía de Verdy x Futura 2000- Leonard McGurr Impresa a mano sobre papel de bellas artes Mohawk con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte serigrafiada. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada, de 2025. Tamaño de la obra: 18x24. Impresión serigráfica. Diseño estilizado de un conejo panda Vick sosteniendo una criatura de ciencia ficción Pointman en rojo, negro y blanco. Verdy x Futura 2000: Un diálogo dinámico en el arte pop callejero y el grafiti La serigrafía de edición limitada de 2025, titulada «Untitled Pointman & Vick», es una colaboración altamente coleccionable entre dos titanes del arte pop urbano y el grafiti: Verdy y Leonard McGurr, también conocido como Futura 2000. Esta obra de arte, impresa a mano en formato de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) y limitada a solo 40 ejemplares firmados y numerados, reúne a dos personajes icónicos nacidos de tradiciones visuales muy diferentes: Vick, de Verdy, un híbrido de panda y conejo que irradia ternura urbana y energía punk, y Pointman, de Futura, una forma alienígena angulosa de inspiración futurista que ha representado durante mucho tiempo la evolución abstracta del grafiti del artista desde la década de 1980. La sinergia de estas dos figuras, dispuestas juntas sobre un lienzo blanco impoluto, crea una declaración visual impactante e inconfundible. Fusión de personajes: de la subcultura de Tokio al futurismo de Nueva York Vick, el personaje de Verdy, un ícono de la cultura juvenil y la moda urbana japonesa, se presenta con líneas audaces, minimalismo y una rebeldía emocional. Presente frecuentemente en sus obras relacionadas con "Girls Don't Cry" y "Wasted Youth", Vick representa la inocencia entrelazada con la resistencia, plasmada aquí con una postura expresiva, su característico cabello puntiagudo y sus largas orejas. En esta pieza, Vick se yergue con confianza mientras sostiene a Pointman de Futura, una criatura emblemática de la abstracción del grafiti espacial. Pointman, a menudo representado como distante y observador, ahora aparece antropomorfizado, pero en una posición de conexión, sugiriendo control creativo, reverencia e incluso confrontación. Leonard McGurr, nacido en Estados Unidos, redefinió el arte del grafiti con su uso experimental de formas, espacio negativo y narrativa conceptual. Su personaje Pointman rompió con las letras y firmas tradicionales, optando por un lenguaje visual que combinaba la energía del cómic, la teoría cósmica y la metáfora social. Este personaje entra ahora en el minimalista universo de Verdy, difuminando las fronteras entre épocas y estéticas. Forma minimalista con máximo impacto Impresa en rojo, negro y blanco, la economía visual de la serigrafía amplifica la tensión y la armonía entre los dos personajes. La paleta limitada otorga a la composición una nitidez impactante, un guiño visual tanto a la animación clásica como a los gráficos de los fanzines punk. Cada línea es deliberada. Cada forma es elocuente. Las proporciones exageradas y el estilo surrealista de los personajes dan fe de la habilidad de ambos artistas para equilibrar el humor, el simbolismo y la subcultura en forma visual. La obra funciona como un espejo de respeto mutuo entre dos mundos: la narrativa japonesa de Verdy, impulsada por el diseño, y la rebeldía vanguardista estadounidense de Futura. Una lámina coleccionable para la vanguardia artística global Esta serigrafía de 45x60 cm, edición limitada de 40 ejemplares firmados y numerados, es una pieza excepcional que fusiona dos fuerzas artísticas globales en una sola obra. Representa mucho más que una colaboración: encarna el dinamismo intergeneracional del arte urbano pop y el grafiti. Los seguidores y coleccionistas de ambos artistas reconocerán de inmediato la importancia cultural e histórica de la composición. Verdy y Futura 2000 han creado un momento que celebra la iconografía basada en personajes como una expresión artística contemporánea legítima, emotiva y de gran impacto. Esta serigrafía no es solo una obra visual; es un testimonio del encuentro de dos mundos a través de su arte.

    $5,225.00 $3,919.00

  • The Joker Comic Book Cover #3 HPM Hand-Embellished - Sprayed Paint Art Collection

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Portada del cómic del Joker n.° 3, serigrafía HPM de Mr Brainwash (Thierry Guetta)

    Portada del cómic del Joker n.° 3, edición limitada, impresión serigráfica HPM de 1 color con detalles en acuarela sobre papel de bellas artes por Mr Brainwash - Thierry Guetta. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, de 2019. Tamaño de la obra: 34x46 Mr. Brainwash se complace en anunciar una nueva incorporación a su serie de portadas de cómics, esta vez con uno de los supervillanos más infames: la portada de Batman con el Joker. Se trata de una serigrafía a un color sobre papel artístico de archivo rasgado a mano, con acabado artesanal en acuarela. Cada impresión es única y los colores varían ligeramente. Tamaño: 86 x 117 cm. Edición limitada de 25 ejemplares.

    $4,740.00

  • Bad Seeds Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía Bad Seeds de Faile

    Bad Seeds - Serie Mentes Jóvenes Sagradas y Salvajes. Serigrafía de edición limitada de 25 colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 310 g/m² (borde irregular) por Faile Rare Street Art, artista famoso de arte pop. FAILE (estadounidense, est. 1999) Título: Bad Seeds, 2016 Técnica: Serigrafía sobre papel de algodón 100% de archivo con bordes irregulares Serie Mentes Jóvenes Salvajes y Sagradas

    $4,203.00

  • Graff Head Slick 6 HPM Unique Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick Graff Head Slick 6 HPM Impresión serigráfica única de OG Slick

    Graff Head Slick 6 HPM Impresión serigráfica única con pintura en aerosol de OG Slick Emblesed 1 de 1 Impresión manual de 11 colores sobre papel artístico Stonehenge de 250 g/m² sin recortar. 2022. Obra de arte única firmada (1/1) de HPM con pintura en aerosol. Tamaño: 40x26. Serigrafía de Mickey Mouse, Guan Yin haciendo gestos con las manos, con la parte superior del cuerpo y la cara cubiertas de grafitis y palabras con pintura en aerosol Adstract. El grafiti, el arte callejero y el arte pop siempre han sido poderosos medios para expresar comentarios sociales, políticos y culturales. Dentro de este ámbito, los artistas suelen fusionar símbolos icónicos de diversas esferas para crear impactantes narrativas visuales. Un testimonio de esta fusión es la serigrafía con aerosol "Graff Head Slick 6 HPM Unique" del reconocido artista de grafiti OG Slick. Esta obra maestra de 11 colores, realizada a mano, destaca no solo por sus intrincados detalles, sino también por su comentario y la interacción entre la iconografía tradicional y moderna. Esta pieza artística está meticulosamente elaborada en papel Stonehenge de 250 g/m², preservando sus colores vivos y líneas nítidas. La obra, de 40 x 26 cm, muestra a Mickey Mouse, un personaje emblemático sinónimo de la cultura pop estadounidense, representado como Guan Yin, la diosa china de la compasión. Esta representación de Mickey Mouse, con la imagen de Guan Yin y gestos con las manos, entrelaza dos culturas y resalta la universalidad de ciertos mensajes. El torso y el rostro de Mickey, ocultos bajo una capa de grafitis abstractos con pintura en aerosol y palabras, fusionan aún más las formas artísticas tradicionales con los estilos modernos del grafiti. La motivación de OG Slick para esta serie se remonta a su juventud, durante sus visitas a Chinatown. Recuerda la presencia de pequeñas figuras colocadas cerca de las cajas registradoras, a las que se les atribuía prosperidad para los comerciantes y bendiciones para quienes les daban dinero. Estableciendo paralelismos, la obra visualiza la misma figura de Guan Yin, ahora yuxtapuesta a la era digital, donde es cubierta de criptomonedas, simbolizando la naturaleza cambiante de las bendiciones y la prosperidad en la actualidad. A través de esta fascinante pieza, OG Slick profundiza en la compleja interacción entre tradición y modernidad, recordando a los espectadores la naturaleza transitoria de los valores culturales y la esencia perdurable del arte.

    $3,705.00

  • Where The Hose M30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick ¿Dónde está la manguera M30? Impresión giclée HPM con detalles pintados a mano por OG Slick

    Where The Hose M30 Impresión giclée HPM con detalles pintados a mano por OG Slick Artwork. Edición limitada impresa en papel de bellas artes de 310 g/m² con bordes irregulares. Impresión con detalles pintados a mano. Artista callejero pop de graffiti. Edición limitada de 25 ejemplares de HPM (2025), firmada y numerada, intervenida a mano por OG Slick mediante impresión giclée y pintura en aerosol. Tamaño de la obra: 30x30 cm. Impresión giclée HPM intervenida a mano. El patrón de salpicaduras, las pinceladas y el color de la pintura varían. Cada HPM es única. Es posible que no reciba la misma que aparece en la foto; se elige al azar. Where The Hose M30 de OG Slick: Comentario urbano e ingenio del graffiti en el arte pop callejero y el graffiti Where The Hose M30 es una impresión giclée de 2025 intervenida a mano por OG Slick, presentada en una edición limitada de 25 ejemplares. Cada impresión de 76x76 cm está realizada en papel de bellas artes de 310 g/m² con bordes irregulares, firmada y numerada por el artista, y acabada a mano de forma única con pintura en aerosol y diversas técnicas de grafiti. El elemento central es una boca de incendios —pintada, con pegatinas y transformada— sobre un fondo austero, con la pregunta escrita a mano «¿Dónde está la manguera?» flotando encima en una divertida tipografía roja. La imagen fusiona un ingenioso juego de palabras con realismo urbano, combinando una ejecución visual impecable con una irreverencia cultural cruda. Cada versión de HPM es diferente, presentando su propia variación de salpicaduras de pintura, aplicación de aerosol y marcas de intervención, reforzando la individualidad y la espontaneidad rebelde inherentes al arte pop urbano y al grafiti. Simbolismo, humor y crítica a pie de calle La boca de incendios en Where The Hose M30 se representa con una estética cruda, adornada con capas de grafiti, firmas y pegatinas, incluyendo el texto japonés característico de OG Slick, guantes de dibujos animados y referencias a la cultura pop. Estas pegatinas le dan a la boca de incendios el aspecto de un objeto público reivindicado desde hace tiempo por artistas urbanos. El título lúdico garabateado encima evoca significados tanto literales como coloquiales, invitando a múltiples interpretaciones: en parte broma callejera, en parte comentario cultural. Ya sea que se lea como una alusión a las rivalidades entre grafiteros, las marcas territoriales o la bravuconería masculina, la pregunta en sí misma es tanto una provocación como un remate ingenioso. Algunas variantes de la edición presentan chorros de aerosol explosivos, otras están superpuestas con un magenta intenso o gestos de blanco pulido, cada una reflejando la naturaleza transitoria y siempre cambiante de las superficies urbanas y la cultura del grafiti. Dentro de Street Pop Art & Graffiti Artwork, OG Slick utiliza esta boca de incendios no solo como tema, sino como símbolo de presión, liberación e infraestructura pública secuestrada por la voz personal. La práctica artística y el lenguaje visual de OG Slick OG Slick, figura clave de la cultura del grafiti en Los Ángeles desde la década de 1980, es reconocido por reinterpretar la iconografía comercial y municipal a través de la estética callejera y el ingenio satírico. Su obra fusiona la familiaridad visual propia de los dibujos animados con la influencia del grafiti más arraigado, incorporando a menudo comentarios sobre la fama, la propiedad y la identidad. En «Where The Hose M30», recontextualiza lo cotidiano, transformando una boca de incendios en un personaje escultórico que transmite actitud, historia y significado callejero. Al superponer sus motivos personales sobre un objeto público, Slick continúa su tradición de convertir lo inadvertido en una audaz narrativa visual. Su atención al detalle, tanto en la forma como en los juegos de palabras, convierte esta pieza en una extensión del muro de grafiti, una superficie plana vibrante de actitud, lenguaje cultural conciso y contradicciones sutiles. Variación de edición y valor de artefacto urbano Como en todas las publicaciones de HPM de OG Slick, cada copia de Where The Hose M30 es única. Si bien la impresión giclée base garantiza la fidelidad al diseño digital original, los añadidos rompen esa uniformidad, introduciendo caos, imperfección y la energía propia de la ejecución manual. Algunas impresiones están saturadas de rosa o pulidas con aerosol blanco, mientras que otras se activan con marcas direccionales y manchas de tinta negra. Estas elecciones otorgan a cada coleccionista una relación única con la obra, similar a cómo las distintas firmas de grafiti evolucionan en la ciudad según quién las ve, las modifica o las cubre. OG Slick captura esa energía en un formato fijo que, sin embargo, se siente en constante cambio. El papel con bordes irregulares añade un marco táctil a la obra, reforzando su estatus como alta expresión artística y subversión cultural. En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, Where The Hose M30 se erige como una obra ingeniosa y técnicamente refinada que recupera el espacio visual público y lo reinventa con actitud, crítica y alma urbana.

    $2,500.00

  • Venta -25% NEWAZY Silkscreen Archival Print by Kenny Scharf

    Kenny Scharf SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $3,055.00 $2,291.00

  • Protect The Blue Planet- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Proteger el planeta azul- impresión de serigrafía de gran formato por Shepard Fairey- OBEY

    Protege el Planeta Azul - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano en 2 colores sobre papel Coventry Rag 100% algodón por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía de 2022, firmada y numerada, con bordes irregulares hechos a mano, de 30 x 41 pulgadas, sobre papel Coventry Rag, 100% algodón, de calidad de archivo. Edición limitada de 75 ejemplares firmados y numerados. Impresa por Obey Giant. «Protect The Blue Planet» es un testimonio de la dedicación de Shepard Fairey a utilizar su arte como vehículo para la defensa del medio ambiente, fusionando el arte pop, el arte urbano y el grafiti. Esta serigrafía de edición limitada, impresa a mano en dos colores, revela la compleja relación entre la humanidad y nuestro entorno. Impresa en papel Coventry Rag 100% algodón, la elección del material subraya el compromiso de Fairey con el arte sostenible. La obra, de 76 x 104 cm, ofrece una experiencia visual inmersiva, acentuada aún más por sus bordes irregulares, que le confieren un toque táctil y orgánico, evocando los bordes sin pulir de los carteles callejeros. En colaboración con la Fundación PangeaSeed para el lanzamiento de esta obra con motivo del Mes de la Tierra, Fairey plasma las acuciantes preocupaciones medioambientales de la era moderna. El elemento central de la obra es la representación de una ballena franca del Atlántico Norte, especie en peligro de extinción, que irradia un mandala con la Tierra en su interior. Este mandala, arraigado en diversas tradiciones culturales, simboliza la armonía, la unidad y la interconexión de los ecosistemas del planeta. Los ornamentos florales que contiene florecen como símbolos de una armonía floreciente, pero la inclusión contrastante de llamas recuerda crudamente a los espectadores la amenaza siempre presente del calentamiento global. El texto —«Protejan el Planeta Azul» y «Un Océano, Un Pueblo»—, junto con la paleta de azules elegida, destaca el vínculo inseparable entre la salud de los océanos y un mundo sostenible. Como figura destacada del arte urbano, la obra de Fairey siempre ha desafiado los límites, y con «Protejan el Planeta Azul», una vez más difumina las fronteras entre la expresión artística, el activismo y la responsabilidad social, recordando al mundo su papel en la protección del planeta. Para celebrar el Mes de la Tierra, en colaboración con la Fundación PangeaSeed, me complace presentar «Protege el Planeta Azul», una obra que muestra una ballena franca del Atlántico Norte, especie en peligro de extinción, emanando un mandala con la Tierra como eje central. En diversas culturas, el mandala representa la armonía, la unidad y la plenitud, conceptos fundamentales para comprender la interconexión de los ecosistemas, las personas y las especies del planeta. El mandala incluye ornamentos florales que simbolizan la armonía en plena floración, así como llamas que nos recuerdan los peligros del calentamiento global. Los lemas «Protege el Planeta Azul» y «Un Océano, Una Humanidad», junto con la paleta de colores azules, subrayan la crucial conexión entre la salud de los océanos y la salud del planeta. – Shepard

    $4,011.00

  • Two Americas- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Dos Américas- Impresión en serigrafía de gran formato de Shepard Fairey- OBEY

    Dos Américas - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano en 4 colores sobre papel de algodón 100% barnizado de calidad de archivo con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía a cuatro colores sobre papel de algodón 100% barnizado, de calidad de archivo. 76 x 102 cm. Firmada por Shepard Fairey. Edición numerada de 100 ejemplares. La fotografía de Jim Marshall, que retrata a una familia minera en Hazard, Kentucky, mientras convivía con ellos, transmite mucho con lo que muestra: una madre y sus dos hijos abrazados, apoyándose mutuamente. Pero también revela mucho con su ausencia: la noción de necesidades materiales y la presencia del padre. Desconozco si el padre trabajaba en la mina cuando se tomó la fotografía o si posiblemente falleció joven debido a los riesgos para la salud que implica trabajar en condiciones peligrosas, pero es evidente que la familia sufre dificultades y carencias.

    $4,011.00

  • Walk on the Wild Side Mixed Media Silkscreen Print by Faile

    Faile Paseo por el lado salvaje. Impresión serigráfica de técnica mixta de Faile.

    Walk on the Wild Side, impresión serigráfica de técnica mixta de Faile, pintura acrílica en aerosol sobre papel Lennox Fine Art grueso, estirado a mano y con bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Obra de arte de 18,11 x 25 cm. Serigrafía, pintura acrílica y aerosol (técnica mixta). Un perro ladrando aparece pegado en una pared de ladrillo mientras una mujer elegante pasea con su perro en Nueva York. Explorando la narrativa urbana: "Camina por el lado salvaje" de Faile La serigrafía de técnica mixta "Walk on the Wild Side" de Faile es un testimonio conmovedor de la interacción dinámica entre el arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, con solo cien copias existentes, encapsula la vitalidad de la vida urbana a través de sus meticulosas capas de acrílico y pintura en aerosol sobre papel Lenox de bellas artes, grueso y con bordes irregulares, aplicado a mano. Con unas dimensiones de 46 x 63,5 cm, esta obra no es solo una declaración visual, sino una narrativa entretejida en el diálogo estético de la ciudad de Nueva York. Faile, un dúo artístico conocido por su impactante arte que a menudo adorna entornos urbanos, ha plasmado la esencia de la calle en un lienzo tangible. El uso del icónico perro ladrando —un motivo recurrente en su obra— sobre un fondo de pared de ladrillo refleja la energía indómita de la ciudad. El contraste entre la crudeza de la calle y la apariencia refinada de la mujer que pasa con su perro crea una yuxtaposición fundamental en el arte pop urbano. Esta obra captura la esencia del carácter diverso de Nueva York, donde lo refinado y lo rústico conviven. La técnica de serigrafía empleada por Faile para esta obra es un guiño a los métodos tradicionales del arte pop, pero la inclusión de acrílico y pintura en aerosol introduce una profundidad táctil propia del grafiti. La elección de los materiales —el grueso papel Lenox para bellas artes con sus bordes irregulares— enfatiza aún más la fusión de lo refinado con lo urbano. Cada elemento de la impresión, desde el soporte hasta la imagen, es una elección deliberada que subraya la narrativa de coexistencia y contraste. Simbolismo y estilo en el arte de Faile inspirado en la calle El simbolismo de "Walk on the Wild Side" es complejo, con los carteles del perro ladrando como sello distintivo de la herencia callejera de Faile. Estos carteles, comunes en las paredes de ladrillo de la ciudad, representan la voz de la calle: fuerte, sin complejos y ferozmente territorial. Al plasmar este símbolo en papel de bellas artes, Faile tiende un puente entre la naturaleza transitoria del arte callejero y la permanencia que buscan los coleccionistas de arte. La mujer, representada con un estilo clásico, casi vintage, y su perro domesticado contrastan marcadamente con la expresión salvaje e indómita de los carteles del perro ladrando. Es un juego visual sobre la dualidad de la naturaleza humana y las normas sociales que rigen nuestra imagen pública frente a nuestros instintos más profundos. El estilo de Faile en esta obra está inconfundiblemente arraigado en el arte pop callejero. Las líneas audaces, los contrastes marcados y la superposición de diferentes técnicas indican una estética que ha evolucionado desde las calles. Su obra suele reflejar el ruido visual de la ciudad: los anuncios, los carteles políticos, los grafitis, todos compitiendo por captar la atención. «Walk on the Wild Side» es una cuidada selección de este caos, presentada con una claridad que permite apreciar cada elemento por su mérito y su contribución al conjunto. La resonancia cultural de la obra impresa en técnica mixta de Faile "Walk on the Wild Side" no es solo una obra de arte; es un artefacto cultural que resuena con el pulso de la ciudad de Nueva York. Faile ha capturado un instante, una escena que se repite a diario en las aceras de la metrópolis, y la ha elevado a la categoría de obra de arte que invita a la contemplación. La serigrafía sirve como recordatorio del ritmo implacable de la ciudad, del constante choque de culturas y de la belleza que surge de combinaciones inesperadas. Esta obra es una celebración de la identidad de la ciudad, una instantánea de lo cotidiano transformado en extraordinario a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. La edición limitada de la serigrafía añade un elemento de exclusividad, creando una conexión tangible entre el propietario y la escena del arte urbano de la ciudad. Firmada y numerada por el artista, cada lámina es una pieza original del legado artístico de Faile. Los coleccionistas de "Walk on the Wild Side" no solo adquieren una obra de arte; Están preservando un fragmento de la narrativa cultural de la ciudad que sigue influyendo en la trayectoria del arte pop callejero y el grafiti a nivel mundial. En definitiva, «Walk on the Wild Side» de Faile es más que una serigrafía de técnica mixta; es un emblema de la voz de la calle, un diálogo entre lo salvaje y lo refinado, y un testimonio del atractivo perdurable del arte urbano. Encapsula la esencia de una ciudad que es a la vez lienzo y musa, inspirando continuamente a artistas como Faile a crear obras tan provocativas como visualmente impactantes.

    $1,116.00

  • Big Slick Aloha Silkscreen Print by OG Slick x The Beautiful Losers

    OG Slick Serigrafía Big Slick Aloha de OG Slick x The Beautiful Losers

    Serigrafía Big Slick Aloha de OG Slick x The Beautiful Losers. Impresa a mano sobre papel artístico de 30 pulgadas con bordes irregulares. Edición limitada. Edición limitada de 99 ejemplares, firmada y numerada, de 2024. Tamaño de la obra: 30 pulgadas de diámetro. Impresión serigráfica circular. Manos sonrientes sosteniendo una lata de pintura en aerosol rociando una flor hawaiana. Big Slick Aloha: Una vibrante celebración del arte pop callejero hawaiano Big Slick Aloha, creada por OG Slick en colaboración con The Beautiful Losers, es un impactante ejemplo de arte pop urbano y grafiti que captura la esencia de la cultura hawaiana fusionada con el arte urbano. Esta serigrafía artesanal de 2024 está impresa en un disco circular de 76 cm de papel artístico de bordes irregulares, ofreciendo una experiencia táctil y visual única. Limitada a una edición firmada y numerada de 99 ejemplares, esta obra combina el característico motivo de la carita sonriente de OG Slick con un toque hawaiano lúdico y a la vez significativo, presentando manos que sostienen una lata de pintura en aerosol, creando una vibrante flor de hibisco y un arcoíris. OG Slick y el contexto cultural de Big Slick Aloha OG Slick, artista originario de Hawái, es reconocido por fusionar la cultura del grafiti con la rica herencia de las islas. Big Slick Aloha ejemplifica su habilidad para combinar símbolos tradicionales hawaianos con técnicas contemporáneas del arte urbano. La flor de hibisco, elemento clave de la obra, simboliza la belleza e identidad hawaianas, mientras que el arcoíris evoca la maravilla natural de las islas. El uso que hace Slick de su icónico motivo de la carita sonriente transmite una sensación universal de alegría y unidad, conectando la cultura local con las tradiciones artísticas urbanas globales. Gracias a su colaboración con The Beautiful Losers, conocidos por su enfoque en narrativas inspiradas en el arte urbano, esta obra se erige como testimonio de la perdurable influencia de la cultura hawaiana en el arte contemporáneo. Elementos visuales y simbolismo en Big Slick Aloha La composición de Big Slick Aloha es audaz y acogedora a la vez, con un vibrante fondo amarillo que irradia energía y positivismo. La carita sonriente central, adornada con expresivas manos que sostienen un aerosol de pintura, captura el espíritu lúdico y rebelde del arte del grafiti. El aerosol libera una delicada flor de hibisco roja, símbolo del orgullo hawaiano y la belleza natural, mientras que un arcoíris recorre la obra, representando la esperanza y la conexión. Las nubes circundantes añaden profundidad y movimiento, creando una armoniosa fusión de imágenes naturales y urbanas. El diseño circular enfatiza la unidad y la inclusión, haciendo que la obra sea universalmente atractiva sin perder su esencia hawaiana. Artesanía y atractivo de edición limitada Big Slick Aloha es una obra maestra de la serigrafía, que demuestra la dedicación de OG Slick a la artesanía y el detalle. La técnica de impresión manual garantiza la viveza y precisión de cada capa, mientras que los bordes deshilachados a mano del papel artístico de alta calidad añaden una dimensión táctil única. Con solo 99 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado, esta obra es muy codiciada por coleccionistas y entusiastas del arte pop urbano y el grafiti. Big Slick Aloha no solo celebra la cultura hawaiana, sino que también nos recuerda el poder universal del arte para brindar alegría, reflejar la identidad e inspirar la creatividad.

    $650.00

  • Keepers AP Artist Proof Archival Print by Kevin Peterson

    Kevin Peterson Impresión de archivo de prueba de artista de Keepers AP de Kevin Peterson

    Impresión de edición limitada de Keepers Archival Pigment Fine Art sobre papel Signa Smooth de 300 g/m² con bordes irregulares, del artista Kevin Peterson, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Prueba de artista AP 2021 Firmada 24x18 Firmada y marcada como AP Edición limitada Los Guardianes de Kevin Peterson: Inocencia urbana y guardianes salvajes en el arte pop callejero Keepers, de Kevin Peterson, es una impresión de pigmento de archivo de 61 x 46 cm sobre papel de bellas artes Signa Smooth de 300 g/m² con bordes irregulares, creada en 2021 como prueba de artista firmada. La obra representa a un niño negro sentado entre dos leonas de tamaño natural, frente a una pared de ladrillo con grafitis en un paisaje urbano descuidado. Un pequeño pájaro se posa delicadamente sobre la cabeza de una de las leonas. La obra es una impresionante fusión de realismo y fantasía, que equilibra la carga emocional y la poesía visual a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. El estilo característico de Peterson superpone meticulosa técnica de pintura al óleo sobre escenas marcadas por la decadencia y los grafitis. El niño, vestido sencillamente con una camiseta azul y zapatillas, se muestra tranquilo y observador, atrapado entre la fuerza bruta de las leonas y el paisaje urbano desgastado. Su presencia evoca resiliencia, curiosidad y atención, no miedo. Las leonas se presentan majestuosas y protectoras a la vez: símbolos de fuerza que vigilan en silencio. Una pequeña etiqueta con forma de corona pintada en la pared cerca de la cabeza del niño sugiere además que el niño es una figura de poder silencioso, de realeza en un entorno que muchos considerarían arruinado. La coexistencia de vulnerabilidad y poder La obra de Peterson explora constantemente la tensión entre la inocencia y el caos, a menudo mediante la yuxtaposición de niños y animales en paisajes urbanos deteriorados. En «Keepers», los leones no son intrusiones exóticas, sino extensiones naturales de la presencia del niño. Su posición y mirada implican protección y confianza mutua. El grafiti tras ellos refuerza la idea de un espacio vivido, complejo y expresivo: no abandonado, sino vivo. En lugar de presentar la calle como un lugar hostil, Peterson la transforma en una cuna para el autodescubrimiento y la imaginación desbordante. La inclusión del arte callejero en la composición es esencial. Las firmas y los grafitis se convierten no solo en detalles del fondo, sino en elementos narrativos activos. El lenguaje visual del grafiti en «Keepers» subraya la comprensión que tiene Peterson de la calle como un lienzo para la resistencia, la identidad y la belleza invisible. Funciona tanto como escenario como subtexto: caótico, pero profundamente humano. Los ladrillos desmoronados y la pintura desconchada contrastan con la quietud orgánica de los leones, creando un diálogo entre la decadencia construida y la presencia natural. Realismo mítico en las bellas artes inspiradas en la calle Aunque no es un grafitero en el sentido tradicional, la contribución de Kevin Peterson al arte pop urbano y al grafiti reside en su dominio de la alegoría urbana. Sus figuras —a menudo niños rodeados de animales salvajes— son a la vez simbólicas y profundamente arraigadas. Evocan mitologías de protección, transformación e inocencia sagrada, reinterpretadas en paisajes urbanos modernos. «Keepers» es íntima y monumental a la vez, y ofrece una narrativa universal y específica. Al colocar a un niño en simetría visual directa con depredadores alfa, Peterson subvierte las dinámicas de poder tradicionales. El niño no es ni víctima ni observador: es central, sereno y visible. La imagen se resiste a los tropos visuales habituales del miedo o el asombro, optando en cambio por la presencia. Es un retrato de fuerza sin ruido, de protección sin espectáculo. Mediante un realismo intensificado por una composición surrealista, «Keepers» ofrece una visión de la identidad urbana que es feroz, tierna e imaginativamente indómita. Es una meditación sobre la supervivencia, la dignidad y las fuerzas invisibles que nos acompañan en las junglas de asfalto.

    $550.00

  • Venta -25% Deep Ocean, Vast Hell HPM Silkscreen Print by Dee Dee

    Dee Dee Deep Ocean, Vast Hell HPM Serigrafía de Dee Dee

    Deep Ocean, Vast Hell Edición Limitada Aerosol y serigrafía con detalles pintados a mano sobre papel Somerset de 250 g/m² con bordes irregulares Papel de archivo de la artista Dee Dee. Arte pop moderno. Edición limitada de 5 ejemplares, firmada y numerada, 2020. Tamaño de la obra: 43-7/8 x 30-1/2 pulgadas. Dee Dee es una artista callejera neoyorquina que utiliza el collage, la pintura y la serigrafía para dar vida a ensoñaciones y pesadillas surrealistas y cinematográficas. Es en ese mundo —entre el sueño y la ensoñación, entre la superficie y el subconsciente— donde se invita al espectador a adentrarse. Su obra encapsula temas como lo visible y lo invisible, lo oculto y lo revelado, las máscaras que usamos y las que elegimos quitarnos.

    $820.00 $615.00

  • Venta -25% Stellar Silkscreen Print by Lefty Out There

    Lefty Out There Serigrafía estelar de Lefty Out There

    Impresión serigráfica estelar a 4 colores, realizada a mano sobre papel vitela Coventry Rag de 320 g/m² con bordes irregulares, del artista pop Lefty Out There. Obra de arte callejero única, edición limitada. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño: 24 x 36 pulgadas.

    $1,311.00 $983.00

  • Venta -25% Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Serigrafía monotipo de Open Mouth FL Red & Green Emote de Pose- Jordan Nickel

    Impresión serigráfica de monotipos de emociones rojas y verdes de Open Mouth FL por Pose- Jordan Nickel. Impresión manual de fuente dividida de 3 colores sobre papel artístico Mohawk SuperFine UltraWhite de bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023. Edición limitada de 2 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Serigrafía de un primer plano del rostro y los labios de una mujer con piel roja y boca abierta. "Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints" es un testimonio del potencial evocador del arte contemporáneo. Creada por Pose, seudónimo del reconocido artista Jordan Nickel, esta serigrafía es una fusión magistral de arte pop, arte urbano y estética del grafiti. La técnica de fuente dividida de tres colores, aplicada a mano, realza la viveza y profundidad de las imágenes, sumergiendo al observador en las emociones y narrativas crudas que encapsula la obra. La serigrafía, históricamente utilizada por figuras icónicas del arte pop como Andy Warhol, ha recibido una reinterpretación fresca y urbana por parte de Pose. Aquí, el marcado contraste entre los intensos tonos rojos y verdes, junto con la imagen del rostro de una mujer, en particular su boca abierta y su piel de un rojo vibrante, captura un momento íntimo y universal a la vez. La elección del papel SuperFine UltraWhite Mohawk Fine Art Paper, con bordes irregulares, aporta una dimensión táctil que realza el atractivo de la impresión y la convierte en una pieza central para cualquier amante del arte. La exclusividad de la obra se ve reforzada por su limitada disponibilidad. Limitada a una edición de 2023, con solo dos ejemplares firmados y numerados, esta obra de arte mide la impresionante cifra de 22x30 pulgadas. No se trata simplemente de una representación, sino de una invitación a profundizar en el debate en torno a la relación del arte pop con el arte urbano y el grafiti. La creación de Pose nos recuerda cómo las técnicas tradicionales pueden reinventarse y recontextualizarse en el arte moderno, preservando al mismo tiempo la esencia cruda y desinhibida que define el espíritu de la cultura callejera.

    $2,347.00 $1,760.00

  • Venta -25% Laststop Black Light Giclee Print by Saber

    Saber Laststop Black Light Giclee Print de Saber

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $694.00 $521.00

  • LARIVER 2050 AP HPM Giclee Print by Saber

    Saber Impresión giclée LARIVER 2050 AP HPM de Saber

    LARIVER 2050 AP Prueba de artista HPM Impresión Giclée de Saber Artwork Impresión de edición limitada en papel de bellas artes con bordes irregulares Impresión embellecida a mano Artista callejero de graffiti pop. Prueba de artista AP 2023 Firmada y marcada AP Marcador de pintura mate plana Técnica mixta Edición limitada Tamaño de la obra 26x20 HPM Impresión giclée intervenida a mano. Esta pieza se creó a partir de la idea de recrear ese momento de serenidad que sentía sentado en la orilla, en medio del hormigón salvaje del río Los Ángeles, frente a mi antigua obra gigante con rodillo, contemplando la ciudad al atardecer... Sin embargo, esta vez, la obra gigante con rodillo se repintó poco después de 2050. ... Usando marcadores de pintura mate, pude resaltar los brillos, los colores, las luces de la ciudad y los detalles. También me puse las gafas de lectura y escondí pequeñas etiquetas en cada una. -Saber. Reflejando la tranquilidad urbana: "LARIVER 2050 AP Artist Proof HPM Giclee Print" de Saber La obra "LARIVER 2050 AP Artist Proof HPM Giclee Print" de Saber destaca como una pieza significativa dentro del panorama del arte pop urbano y el grafiti, fusionando la estética del grafiti con el sereno telón de fondo del río Los Ángeles. Esta prueba de artista, firmada y marcada en 2023, captura una visión futurista de la ciudad, presentando una singular yuxtaposición de tranquilidad natural y dinamismo urbano. Con un tamaño de 66 x 51 cm (26 x 20 pulgadas) sobre papel artístico de grano fino, esta obra de edición limitada muestra la maestría de Saber en el embellecimiento manual de impresiones giclée con rotuladores de pintura mate, enfatizando luces, colores y la intrincada iluminación de la ciudad. Saber, una figura prominente en el mundo del grafiti, es reconocido por sus obras de gran formato en las orillas del río Los Ángeles. Esta pieza es un homenaje a la experiencia del artista con el río, una reflexión sobre un momento de calma mientras observaba la transformación de la ciudad al atardecer. La obra imagina esta escena en el año 2050, con la "pieza gigante del rodillo" del artista, reinterpretada en una nueva forma. El uso de técnicas mixtas añade profundidad y dimensión a la impresión, creando una interacción dinámica entre la textura del papel y la vibrante aplicación del color. Al crear "LARIVER 2050", Saber ha integrado minúsculos tags en la obra, un guiño a la tradición del grafiti de dejar una marca personal que personaliza y autentifica el trabajo. Estos elementos ocultos invitan al espectador a observar la impresión con detenimiento, descubriendo nuevos detalles y capas de significado. Los retoques a mano garantizan que cada pieza de la edición sea una obra de arte única, con acentos y matices propios. La representación del río Los Ángeles, un lugar emblemático pero a menudo olvidado, sirve como metáfora de la ciudad misma: su resiliencia, su constante transformación y los rincones de belleza ocultos en medio de la expansión urbana. La obra de Saber desafía la noción del grafiti como mero vandalismo, presentándolo en cambio como una sofisticada forma de arte pop urbano capaz de capturar y transmitir las complejas narrativas de la vida urbana. «LARIVER 2050» celebra la evolución del arte urbano desde sus inicios clandestinos hasta su estatus actual como una forma de arte contemporáneo respetada y codiciada. La decisión de utilizar la impresión giclée, un método conocido por su reproducción de alta calidad, indica la aceptación de este medio en el mundo de las bellas artes. La elección de Saber de intervenir a mano cada impresión difumina aún más la línea entre el arte producido en masa y las creaciones únicas, una línea que los artistas urbanos han estado explorando y redefiniendo durante las últimas décadas. La «LARIVER 2050 AP Artist Proof HPM Giclee Print» de Saber es un testimonio del poder transformador del arte pop urbano y el grafiti. Refleja la profunda conexión del artista con el entorno urbano y su capacidad para capturar su esencia de una manera visualmente impactante y emocionalmente conmovedora. Como pieza de edición limitada, funciona como objeto de colección y como comentario cultural, encapsulando el espíritu de Los Ángeles y la narrativa en constante evolución del arte callejero.

    $845.00

  • Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Serigrafía de Fin DAC

    Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Impresión serigráfica adornada por Fin DAC Impresión manual de 8 colores sobre papel Somerset Fine Art de 410 g/m² con sangrado completo y bordes irregulares Edición limitada Obra de arte Findac . 2023. Serigrafía acrílica única, firmada y numerada, con detalles de HPM. Edición limitada de 8 ejemplares. Tamaño de la obra: 20 x 31,5 cm. Impresión serigráfica. Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Serigrafía de Fin DAC Haiconca Pearl Lustre Pearl es una serigrafía artesanal de 8 colores, edición 2023, del reconocido artista de arte urbano pop y graffiti Fin DAC. Cada pieza de esta tirada hiperlimitada de tan solo ocho ejemplares está intervenida a mano con pintura acrílica, convirtiéndose en una obra de arte multimedia única. Impresa en papel Somerset de bellas artes de 410 g/m², con márgenes irregulares y sangrado completo, la obra mide 50,8 x 80 cm y se erige como una pieza emblemática de la serie de Fin DAC, que fusiona una estética visual impactante con un comentario simbólico sobre la belleza y la fuerza cultural. Simbolismo, detalle y técnica Esta edición de Haiconca presenta los distintivos motivos faciales que definen el icónico lenguaje visual de Fin DAC. El rostro de la mujer, en escala de grises, está adornado con marcas de máscara en tonos nacarados que gotean como pintura ceremonial, mientras que los labios están pintados de un rojo carmesí brillante con pinceladas visibles que revelan la mano del artista. Su mirada es directa, evocadora y está llena de misterio y firmeza. La inclusión de detalles finamente representados, como un piercing en la nariz, un anillo escultórico y esmalte de uñas negro, resalta el adorno, la identidad y la rebeldía. El resultado es un equilibrio entre elegancia y audacia, entre silencio y poder. Materiales y especificidad de la edición Impresa mediante serigrafía de ocho colores, esta edición logra una profundidad y textura extraordinarias. El alto gramaje del papel Somerset para bellas artes ofrece una riqueza táctil que realza la presencia de la obra, tanto enmarcada como sin enmarcar. La impresión a sangre elimina cualquier margen de enmarcado, creando una sensación de inmersión e inmediatez. Los detalles pintados a mano —visibles en los labios y sutiles acentos— elevan cada pieza más allá de una simple impresión, convirtiéndola en una obra de arte original de gran valor para coleccionistas. Con tan solo ocho ejemplares, cada uno firmado y numerado, esta edición de HPM se encuentra entre las expresiones más raras y exclusivas de la filosofía estética de Fin DAC. Relevancia en el arte pop callejero y el arte del grafiti Fin DAC, artista afincado en el Reino Unido y de origen irlandés, se ha labrado un espacio distintivo en la comunidad artística global al visibilizar a mujeres de diversas identidades culturales en una obra que desafía la objetivación a la vez que celebra la belleza, el poder y los matices. Haiconca Pearl Lustre Pearl se inscribe firmemente en la tradición del arte pop urbano y el grafiti, fusionando una ejecución fotorrealista con una iconografía callejera estilizada. Los elementos pintados a mano de esta edición reflejan aún más la hibridación entre la disciplina del estudio y la espontaneidad callejera. Estas piezas conectan con los coleccionistas no solo a través de la estética, sino también por su resonancia simbólica y su elevada posición dentro de la cultura del arte contemporáneo. Cada HPM de esta edición plasma el compromiso de Fin DAC con la artesanía, la narrativa y el poder del retrato como vehículo para la crítica social y la evolución artística.

    $5,251.00

  • Venta -25% Woods Provocateurs Serigraph Print by Stanley Donwood

    Stanley Donwood Serigrafía de Woods Provocateurs de Stanley Donwood

    Woods Provocateurs Edición Limitada Impresión Serigráfica a Dos Colores Impresa a Mano en Papel de Algodón 100% Libre de Ácido con Bordes Dentados por Stanley Donwood Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Impresión del evento The Provocateurs (Chicago). Serigrafía de 24 x 36 pulgadas. Edición firmada y numerada de 200 ejemplares. Sello editorial de ART ALLIANCE en la esquina inferior izquierda.

    $803.00 $602.00

  • Venta -25% Lady Shiva Original Marker Drawing by Lady Pink

    Lady Pink Dibujo original de Lady Shiva con marcador de Lady Pink

    Lady Shiva Original, obra única en su género, dibujo con técnica mixta de pintura y marcadores sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, por la popular artista de graffiti callejero Lady Pink. Ilustración original firmada y fechada en 2019, realizada con rotuladores sobre papel artesanal con textura irregular. Tamaño: 6 x 18 pulgadas. Lady Shiva de Lady Pink: La mitología se encuentra con la resistencia en el arte pop callejero Lady Shiva de Lady Pink, creada en 2019 con técnica mixta y rotulador sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, fusiona la mitología de influencia azteca con el simbolismo del grafiti y la resistencia social. Con unas dimensiones de 15 x 45 cm, esta obra única ejemplifica su compromiso constante con el empoderamiento femenino y la recuperación cultural a través del lenguaje del arte pop urbano y el grafiti. La figura central es una mujer vibrante, de aspecto divino, con seis brazos, adornada con calaveras, símbolos de la paz y llamativos rasgos faciales. Porta latas de aerosol y cadenas, una clara referencia a las herramientas y las luchas del movimiento del grafiti. La composición combina iconografía tradicional con una energía caricaturesca, canalizando tanto el arte mesoamericano como la rebeldía visual contemporánea. La figura central de la diosa alude a la deidad hindú Shiva, un poderoso símbolo de destrucción y transformación, pero aquí se la reinterpreta a través de la lente de la cultura urbana. Su expresión es feroz, desafiante y jubilosa. A su alrededor hay serpientes, pájaros y símbolos ornamentales dibujados en una paleta de rosas, morados y verdes saturados; una elección estética que refleja la historia de Lady Pink de desafiar las narrativas dominadas por los hombres en el graffiti apropiándose de su espacio con color y forma sin complejos. Alegoría visual del poder, la cultura y la resistencia La narrativa se desarrolla con marcados contrastes y un rico simbolismo. Por un lado, un grotesco policía con rostro de cerdo, esposado a la diosa, sostiene un aerosol como si se lo hubieran confiscado o lo hubieran malinterpretado. Por otro, figuras míticas —con collares de calaveras y serpientes— se alinean con la causa de la diosa. El diseño de los personajes es lúdico, pero el mensaje es contundente. Lady Pink utiliza el humor y la caricatura para exponer los ciclos de vigilancia, la aniquilación cultural y el control sistémico. Los grilletes y los puños cerrados transforman la obra en una alegoría del empoderamiento, donde el arte, la identidad y la herencia se convierten en instrumentos de resistencia. No se trata de una representación pasiva de la rebelión, sino activa, dinámica y festiva. La diosa empuña el grafiti como un arma de reinvención. Sus ojos, delineados con espesas pestañas, derraman lágrimas estilizadas que evocan tanto tristeza como poder. Su sonrisa, llena de dientes afilados, interpela directamente al espectador. Esta hibridez emocional —ferocidad combinada con alegría— es fundamental en el estilo de Lady Pink. Ella construye una mitología visual donde la memoria cultural y la rebeldía contemporánea se encuentran en la intersección del género, la historia y la pintura. Iconografía del grafiti reinterpretada desde una perspectiva feminista Lady Pink, nacida como Sandra Fabara en Ecuador y criada en Nueva York, ha sido una voz pionera en el grafiti desde la década de 1980. Su obra fusiona constantemente la energía de la calle con narrativas personales y políticas, especialmente desde una perspectiva feminista. Lady Shiva es un testimonio de su papel en la transformación del grafiti en un espacio de inclusión y crítica cultural. En lugar de adherirse a las convenciones hipermasculinas del tagging y el bombing, incorpora motivos ancestrales, ilustración de personajes y simbolismo para narrar comentarios sociales más profundos. En Lady Shiva, la combinación de papel artesanal, trazos gruesos de rotulador y temática mitológica se alinea con la naturaleza táctil y efímera del grafiti. Los bordes sin pulir, las texturas visibles del pincel y los rellenos brillantes del rotulador evocan la inmediatez de los muros de las calles y los cuadernos de bocetos. Esta fisicalidad conecta con las raíces del medio: accesible, sin filtros y profundamente personal. La obra rechaza el pulido en favor de la presencia, otorgando a la diosa una cualidad cruda y viva. A través de Lady Shiva, Lady Pink no solo crea una diosa, sino un arma narrativa. La obra se convierte en una declaración de proporciones murales en miniatura, uniendo poder espiritual, arte ancestral y la resistencia vivida de las mujeres artistas que reivindican su espacio en la esfera pública. Es un hechizo visual realizado con aerosol y rotulador, que evoca la transformación en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti.

    $1,750.00 $1,313.00

  • War By Numbers VSE OG Colorway HPM Stencil Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey

    Shepard Fairey- OBEY Guerra por números VSE OG Colorway HPM Stencil Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey

    War By Numbers VSE- OG Colorway Edición Variable Stencil Obra de arte acrílica sobre papel de bellas artes con bordes irregulares hechos a mano por los artistas callejeros Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey. 2022 War By Numbers VSE - Colorway OG, 20x26.5 pulgadas. Edición ultrarrara, firmada y numerada, de solo 14 ejemplares. Edición con plantilla variable (VSE) sobre papel. Firmada por Shepard Fairey, con el sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda. «Creada durante la guerra de Irak, la búsqueda de la paz exige una vigilancia constante, y la actual invasión de Ucrania nos recuerda la brutalidad de la guerra. La imagen “Guerra por números” es una declaración sobre la necesidad de no insensibilizarnos ante la guerra hasta el punto de que se vuelva tan banal como un dibujo para colorear. El “Elefante de la Paz” apela a nuestro sentido del karma y a la armonía con el mundo que nos rodea». - Shepard Fairey En "War By Numbers VSE- OG Colorway", una obra emblemática fruto de la brillante colaboración entre Shepard Fairey, Ernesto Yerena Montejano, Hecho Con Ganas y Obey, emerge una profunda intersección entre arte y activismo. Impresa en papel de bellas artes meticulosamente desbarbado a mano, esta obra de 50,8 x 67,3 cm no solo ejemplifica la destreza de sus creadores, sino que también profundiza en el tejido social y político de los escenarios globales contemporáneos. Fechada en 2022, esta pieza se distingue por ser una edición ultrarrara de la técnica Variable Stencil Edition (VSE) sobre papel, de la cual solo existen 14 ejemplares, cada uno cuidadosamente firmado y numerado. Cabe destacar que la presencia del sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda realza su autenticidad y valor intrínseco. Si bien la obra en sí misma es una maravilla de juego de colores y diseño, su mensaje subyacente es a la vez atemporal y urgente. Las propias palabras de Shepard Fairey aclaran la motivación tras su creación, destacando su origen durante la guerra de Irak. Sin embargo, su resonancia trasciende ese conflicto en particular. La obra emerge como un recordatorio perdurable del costo de la guerra, especialmente con el conmovedor trasfondo de la reciente invasión de Ucrania. Fairey señala con perspicacia los peligros de insensibilizarse ante los horrores del conflicto, sugiriendo que la sociedad jamás debe permitir que la devastación de la guerra se vuelva tan común y cotidiana como un dibujo de un cuadro para pintar por números. Este sentimiento se ve reforzado por la inclusión del "Elefante de la Paz", que simboliza la aspiración universal a la armonía y apela a la conciencia colectiva de la humanidad. En el vasto ámbito del arte pop, el arte urbano y el grafiti, "Guerra por Números" se erige como un testimonio de la capacidad del arte para trascender el atractivo estético, desafiando a los espectadores a confrontar y reflexionar sobre los problemas más acuciantes del mundo.

    $7,290.00

  • Girl's Dream PP Silkscreen Print by Bezt- Etam Cru

    Bezt- Etam Cru Serigrafía Girl's Dream PP de Bezt- Etam Cru

    Girl's Dream PP Printers Proof Silkscreen Print by Bezt- Etam Cru Artist Proof Hand-Pulled 7-Color Screen Print on Deckled Coventry Rag Fine Art Paper Limited Edition Pop Street Artwork & Graffiti. Prueba de imprenta PP 2015. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Obra con bordes irregulares hechos a mano. Tamaño: 21,25 x 29,5 pulgadas. Presenta arrugas en los márgenes superior, izquierdo y derecho; la imagen solo está afectada en el extremo superior. Tal como se recibió del artista/impresor. Las fotos de los daños se tomaron con la funda protectora. Girl's Dream PP: Una serigrafía visionaria de Bezt de Etam Cru Girl's Dream PP, una serigrafía de prueba de imprenta de Bezt (Etam Cru), se presenta como una impactante ilustración de la intersección entre el arte pop urbano, el grafiti y la meticulosa técnica de la serigrafía. Lanzada en 2015, esta obra de edición limitada destaca por su proceso manual de siete colores sobre papel artístico Coventry Rag de grano irregular, que ofrece una textura tangible y visualmente atractiva. La obra, de 54 x 75 cm, presenta una escena onírica y evocadora, emblemática del enfoque narrativo de Bezt en el arte. Firma y simbolismo en la obra de Best Firmar y marcar una Prueba de Imprenta, como se observa en Girl's Dream PP, denota un alto nivel de maestría y la participación directa del artista en el proceso de impresión. Al ser una PP, esta impresión representa una de las formas más raras de serigrafía, generalmente reservada para el archivo del impresor. La firma de Bezt autentica la obra y vincula personalmente al artista con el coleccionista, elevando el valor de la impresión dentro de la comunidad del Arte Pop Urbano y el arte del grafiti. Artesanía en serigrafía La técnica de serigrafía empleada en Girl's Dream PP es una muestra de la dedicación de Bezt a la artesanía. El proceso de siete colores requiere una superposición precisa de capas y un profundo conocimiento de la interacción cromática para lograr la profundidad y luminosidad de la imagen final. La elección del papel Coventry Rag, conocido por su durabilidad y rica textura, subraya aún más la calidad de la obra y el compromiso del artista con la preservación de la integridad de la narrativa visual mediante materiales de primera calidad. Imágenes e interpretación en el sueño de una niña La obra «Girl's Dream PP» de Bezt está repleta de simbolismo, presentando una figura central envuelta en escenas que evocan una narrativa compleja. La cualidad etérea de la imagen invita a la interpretación, permitiendo a los espectadores adentrarse en una historia que oscila entre lo consciente y lo subconsciente. Esta pieza ilustra la habilidad de Bezt para capturar estados emocionales complejos y traducirlos a un lenguaje visual que resuena dentro de los géneros del arte pop urbano y el grafiti. Edición limitada y coleccionable La edición limitada de Girl's Dream PP la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas, aficionados al arte urbano pop y al grafiti. Los bordes irregulares de la impresión le confieren un carácter único y exclusivo, garantizando que no haya dos impresiones exactamente iguales. A medida que el arte urbano sigue floreciendo en el mercado del arte, las ediciones limitadas como esta adquieren mayor relevancia, tanto como obras de arte como piezas de inversión con potencial de revalorización con el tiempo. La influencia de Bezt en el arte contemporáneo La influencia de Bezt en el arte contemporáneo se ve amplificada por obras como Girl's Dream PP, que difuminan los límites entre el grabado tradicional y la estética del arte urbano moderno. Sus contribuciones al género han ayudado a redefinir la percepción pública del arte pop urbano y el grafiti, consolidándolo como una forma de arte vital y sofisticada. El continuo interés por los grabados de Bezt, ediciones mínimas como esta prueba de imprenta, subraya el atractivo y la relevancia perdurables de su visión artística.

    $500.00

  • Could We Be Love Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta ¿Podríamos ser amor? Serigrafía de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Love Above All Serigrafía de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresa a mano sobre papel artístico de grano fino. Edición limitada. Edición limitada de 79 ejemplares, firmada y numerada, de 2024. Tamaño de la obra: 30x36. Serigrafía del músico de reggae Bob Marley. Capturando los ritmos del reggae en serigrafía La resonancia de la música reggae, con su rica historia cultural y sus mensajes de amor y unidad, ha encontrado su lugar en el mundo del arte urbano pop y el grafiti gracias a la visión artística de Thierry Guetta, conocido como Mr. Brainwash. Su serie de serigrafías "Love Above All" incluye una pieza realizada a mano sobre papel artístico de grano fino que rinde homenaje al icónico músico de reggae Bob Marley. Esta leyenda sigue inspirando más allá del ámbito musical, llegando a las artes visuales. La edición limitada de 79 ejemplares, lanzada en 2024, plasma el espíritu de Marley en una serigrafía de 76 x 91 cm que fusiona lo visual y lo auditivo, capturando la esencia del reggae en una sinfonía de color y textura. Homenaje artístico de Thierry Guetta a Bob Marley Thierry Guetta, originario de Francia y figura destacada en Estados Unidos, se ha convertido en un referente del arte urbano pop y el grafiti. Su obra refleja un profundo respeto por figuras culturales que han influido significativamente en la sociedad. La serigrafía "Love Above All", protagonizada por Bob Marley, es un homenaje artístico que presenta al músico en una postura reflexiva, respetuosa y transformadora. Cada impresión no es una mera representación, sino un diálogo entre el artista y el sujeto, entre el espectador y lo retratado, que traduce la esencia de Marley en una forma visual que habla de su impacto perdurable en el mundo. Para crear esta impresión, Guetta ha empleado su estilo característico, que a menudo incluye tonalidades vibrantes salpicadas con una espontaneidad deliberada, similar al ritmo natural y las letras conmovedoras de la música de Marley. La técnica de serigrafía manual empleada por Guetta garantiza que cada pieza de esta serie limitada posea la individualidad y las imperfecciones propias de la creatividad humana. Los bordes irregulares del papel de bellas artes, elaborados a mano, realzan aún más la singularidad de cada impresión, reforzando la idea de que, al igual que los seres humanos, no hay dos piezas exactamente iguales. La influencia del reggae en el arte pop callejero y el grafiti La poderosa influencia de la música reggae trasciende sus raíces jamaicanas y se extiende a la comunidad artística global, influyendo en géneros como el arte pop urbano y el grafiti con temas de resistencia, justicia social y amor. La serigrafía de Mr. Brainwash es un testimonio de esta influencia, aprovechando el poder del arte visual para celebrar y perpetuar la importancia cultural del legado de Bob Marley. En las intrincadas capas de la impresión, los espectadores pueden sentir el ritmo y el llamado a la unidad y la positividad que caracterizan la música de Marley. Además, la obra se convierte en un referente dentro de la comunidad del arte urbano, mostrando cómo los muros que antes separaban la expresión musical del arte visual son ahora canales de comunicación y celebración. También enfatiza la perdurable relevancia de los mensajes de Marley y su resonancia en la escena del arte urbano. La decisión de Mr. Brainwash de plasmar la imagen de Marley en una serigrafía, un medio tradicionalmente asociado al arte pop, demuestra una fusión consciente de disciplinas artísticas y narrativas culturales. Legado y continuidad en las formas artísticas modernas El legado de figuras como Bob Marley en las artes modernas, especialmente en el arte urbano y el grafiti, es fundamental para mantener la continuidad cultural. La serigrafía "Love Above All" de Mr. Brainwash, un vibrante recordatorio de la influencia perdurable del músico, se erige como un puente cultural que conecta la esencia del reggae con el pulso del arte urbano, permitiendo a una nueva generación apreciar la contribución de Marley a la música y al cambio social. Firmada y numerada por Guetta, cada impresión forma parte de este puente, una pieza de colección que combina la fuerza de la historia con la frescura del arte contemporáneo. Su edición limitada —solo existen 79 ejemplares— aumenta su atractivo, convirtiéndola en una pieza codiciada por quienes aprecian la intersección entre música, historia y arte. Al crear este homenaje a Bob Marley, Thierry Guetta, o Mr. Brainwash, ha creado un himno visual que celebra el amor, la vida y la libertad: temas tan centrales para el arte urbano como lo fueron para la música de Marley. Es una celebración no solo de la vida de un músico, sino también del poderoso poder del arte para capturar e inmortalizar la esencia de un ícono cultural. Con esta obra, Guetta se asegura de que las melodías y los mensajes de Marley sigan inspirando y resonando en el tapiz visual de nuestras vidas.

    $4,376.00

  • Almost Rapture Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía Almost Rapture de Faile

    Casi Éxtasis - Serie Mentes Jóvenes Sagradas y Salvajes - Serigrafía de edición limitada de 23 colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 310 g/m² (borde irregular) por Faile Rare Street Art, artista famoso de arte pop. FAILE (estadounidense, est. 1999) Título: ALMOST RAPTURE, 2016 Técnica: Serigrafía sobre papel de algodón 100% de archivo con bordes irregulares Serie Savage Sacred Young Minds

    $4,203.00

  • Serpents PP Letterpress Print by Gats- Graffiti Against The System

    Gats- Graffiti Against The System Impresión tipográfica Serpents PP de Gats - Grafiti contra el sistema

    Prueba de impresión tipográfica Serpents PP de Gats - Graffiti Against The System, edición limitada a 3 colores sobre papel artístico Lenox de 250 g/m² con bordes irregulares, arte urbano pop y graffiti. Prueba de impresión PP 2016. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 12x18. Impresión tipográfica. Gats- Graffiti Against The System 'Serpientes': Un legado de la imprenta tipográfica en el arte pop callejero «Serpientes» de Gats-Graffiti Against The System (acrónimo de Graffiti Against The System) es una obra simbólica que encapsula la esencia cruda y los fundamentos sociopolíticos del arte pop callejero y el grafiti. Esta prueba de imprenta (PP) de 2016, impresa en tipografía, exhibe el lenguaje visual distintivo que ha hecho famoso a Gats-Graffiti Against The System. Se trata de una edición limitada, impresa a tres colores en papel artístico Lenox de 250 g/m² con bordes irregulares, meticulosamente firmada y marcada por el artista, lo que certifica su importancia dentro de la edición. Su tamaño de 30,5 x 45,7 cm (12 x 18 pulgadas) permite que los intrincados detalles y los marcados contrastes de la técnica tipográfica resalten, enfatizando el arte y el mensaje de la pieza. Gats-Graffiti Against The System es conocido por su icónica imaginería de máscaras, presente en toda su obra y que simboliza el anonimato y la universalidad. La estampa «Serpientes» continúa esta exploración temática, con el motivo de la máscara como protagonista, rodeado de formas serpentinas que pueden interpretarse tanto literal como metafóricamente. La impresión tipográfica añade una profundidad táctil a la obra, evocando una época en la que la imprenta era a la vez un oficio y una forma de comunicación para las masas. La impresión tipográfica y su resonancia en la obra de Gats-Graffiti contra el sistema La elección de la tipografía para "Serpientes" es particularmente significativa en el contexto de la obra de Gats-Graffiti Against The Systemby. La impresión tipográfica, con sus orígenes en la artesanía tradicional, aporta un peso histórico a la obra, yuxtaponiendo la fugacidad del grafiti con la permanencia del arte impreso. Los bordes irregulares del papel artístico Lenox, elaborados a mano, le confieren a la impresión una delicadeza casi antigua, sugiriendo que su mensaje es atemporal y perdurable. La obra de Gats-Graffiti Against The Systemby suele estar cargada de crítica social, y "Serpientes" no es una excepción. La pieza refleja el compromiso de Gats-Graffiti Against The Systemby con el entorno urbano, su crítica a los sistemas sociales y su reflexión sobre el lugar del individuo en un contexto más amplio. El significado complejo de la impresión, combinado con su impactante estética, demuestra el poder del arte pop urbano para captar la atención del espectador y provocar la reflexión y el debate. El impacto cultural de Gats: Graffiti contra el sistema "Serpientes" En el arte pop urbano y el grafiti, Gats-Graffiti Against The Systemby es una figura que tiende puentes entre diversos mundos artísticos. Su obra "Serpientes" no es una mera imagen estática, sino una interacción dinámica entre técnicas históricas de grabado y la sensibilidad del arte urbano contemporáneo. Como impresión PP de edición limitada, ocupa un nicho único en el mercado del arte, atrayendo tanto a coleccionistas de grabados artísticos como a aficionados al arte urbano. En resumen, "Serpientes" de Gats-Graffiti Against The Systemby ejemplifica la dedicación del artista a una forma de expresión arraigada en la historia del grabado, a la vez que se encuentra profundamente inmersa en el discurso del arte urbano moderno. Su uso de la impresión tipográfica sobre papel Lenox de alta calidad subraya su compromiso con la artesanía en una era de producción en masa. A través de obras como "Serpientes", Gats-Graffiti Against The Systemby continúa contribuyendo a la narrativa del arte pop urbano, ofreciendo piezas visualmente cautivadoras e intelectualmente estimulantes. La obra impresa constituye un testimonio del potencial del arte callejero para trascender su naturaleza temporal y establecerse como una forma significativa y duradera de expresión cultural.

    $733.00

  • Swan Nurse Letterpress Print by Camille Rose Garcia

    Camille Rose Garcia Impresión tipográfica Swan Nurse de Camille Rose Garcia

    Impresión tipográfica "La enfermera cisne" de Camille Rose Garcia. Edición limitada a un color sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte urbano pop estilo grafiti. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2020. Tamaño de la obra: 8x10. Impresión tipográfica. Arte Printmas 2020 de un espeluznante monstruo cisne estilizado vestido de enfermera. Impresión tipográfica «La enfermera cisne» de Camille Rose Garcia La serigrafía «La enfermera cisne» de Camille Rose Garcia es una obra inquietantemente caprichosa que combina el surrealismo con la estética audaz y provocativa del arte pop urbano. Lanzada en 2020 como parte de la serie Art Printmas, esta obra de arte de 20x25 cm está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares, lo que resalta la calidad artesanal de la impresión. La imagen presenta un cisne estilizado, grotescamente reimaginado como una enfermera siniestra, con rasgos exagerados, toques góticos y un traje con pajarita. Firmada y numerada en una edición limitada de 100 ejemplares, esta serigrafía ejemplifica la habilidad de Garcia para crear narrativas profundamente cautivadoras a través de su singular visión artística. Camille Rose Garcia: Una visionaria del surrealismo pop Camille Rose Garcia es reconocida por su habilidad para fusionar temas oscuros con imágenes lúdicas, creando obras que invitan tanto a la curiosidad como a la introspección. Nacida en 1970 en Los Ángeles, su obra se inspira en dibujos animados clásicos, literatura distópica y movimientos artísticos surrealistas. A través de su estilo distintivo, Garcia suele criticar el consumismo, la degradación ambiental y las construcciones sociales, utilizando personajes fantásticos y escenarios oníricos para presentar su crítica. «La enfermera cisne» es un ejemplo impactante de la maestría narrativa de Garcia. El cisne, a menudo asociado con la elegancia y la belleza, se transforma aquí en una figura macabra con rasgos afilados, proporciones exageradas y una mirada amenazante. El traje de enfermera, con su gorro adornado con una cruz médica, añade una inquietante capa de ambigüedad a la obra, invitando al espectador a cuestionar su narrativa. Esta yuxtaposición de inocencia y amenaza es un sello distintivo de la obra de Garcia, que enfatiza su capacidad para desafiar las interpretaciones tradicionales de la belleza y la moralidad. La artesanía de la impresión tipográfica La técnica de impresión tipográfica empleada en «La niñera cisne» aporta una riqueza táctil y un encanto vintage a la obra. Al presionar la tinta sobre los bordes irregulares del papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m², este método tradicional crea un acabado texturizado y en relieve que realza los intrincados detalles de la ilustración. La paleta monocromática, en tinta negra intensa, amplifica los marcados contrastes y el dramático trazo, permitiendo que la inquietante expresión del cisne domine la composición. La elección del papel irregular añade un toque artesanal a la impresión, conectándola aún más con las tradiciones hechas a mano del arte pop urbano. Este énfasis en la artesanía se alinea con la filosofía de García de elevar sus creaciones fantásticas a obras de arte atemporales que fusionan técnicas clásicas con temas modernos. La enfermera cisne como declaración de arte pop callejero La Enfermera Cisne es una impactante representación del Arte Pop Urbano, que utiliza un personaje surrealista y ligeramente grotesco para transmitir temas de transformación, autoridad y lo siniestro. Al reimaginar el cisne —símbolo de gracia y pureza— como una enfermera inquietante, García subvierte las expectativas, sumergiendo al espectador en un mundo donde la belleza y la amenaza coexisten. La estética lúdica a la vez que perturbadora de la obra es un sello distintivo de la capacidad del Arte Pop Urbano para conectar con el público y provocar la reflexión. Esta lámina de edición limitada no es solo una obra de arte; es una creación rica en narrativa que invita al espectador a explorar sus múltiples significados. Su tamaño de 8x10 pulgadas y su tirada exclusiva de 100 ejemplares la convierten en una pieza de colección ideal para los admiradores de la obra de Camille Rose García y para quienes aprecian la intersección entre las bellas artes y la crítica urbana. La Enfermera Cisne ejemplifica la maestría de García al combinar técnica, narrativa e impacto visual, consolidándose como una pieza destacada del Arte Pop Urbano contemporáneo.

    $97.00

  • Vengeance Lucha Bat Giclee Print by Brian Viveros

    Brian Viveros Vengeance Lucha Bat Giclee Print por Brian Viveros

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $380.00

  • Another Day In the Coal Mine Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus- Serigrafía Gran Formato

    Compre AK-47 Lotus: impresión serigráfica de 4 colores tirada a mano de edición limitada de gran formato en papel de trapo Coventry de algodón personalizado por el artista de Graffiti Street Shepard Fairey. 2022 Edición limitada firmada y numerada de 100 ilustraciones Tamaño 30x41 "Las serigrafías de gran formato de AK-47 Lotus y AR-15 Lily están inspiradas en los manifestantes de la Guerra de Vietnam que ponían flores en los cañones de las armas de la Guardia Nacional que fueron traídos para reprimir sus protestas por la paz. Soy pacifista, ya sea eso significa encontrar soluciones diplomáticas para prevenir y evitar la guerra a nivel internacional o encontrar soluciones diplomáticas para prevenir y evitar la violencia armada en casa. No estoy en contra de la Segunda Enmienda, así que los trolls pueden calmarse... queremos que menos personas mueran innecesariamente. Brady United está haciendo un buen trabajo en la prevención de la violencia armada, por lo que recibirán una parte de las ganancias de estas dos impresiones. Gracias por preocuparse.⁠" -Shepard Fairey

    $4,011.00

  • Freedom/Prosperity At Any Price- Red Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Libertad/prosperidad a cualquier precio: serigrafía roja de Cleon Peterson

    Libertad/Prosperidad a cualquier precio - Edición limitada en rojo, serigrafía de dos colores impresa a mano sobre papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía artesanal de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas). Impresa en papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada ejemplar está firmado y numerado. Edición limitada de 125 copias. La visualidad de la obra de Cleon Peterson se nutre de diversas influencias, desde la cerámica griega antigua hasta el cómic, lo que resulta en una monocromía y un marcado simbolismo cromático. En concreto, las figuras se disponen sobre múltiples líneas rectas, creando así la ilusión de que la obra está dividida en niveles. La perspectiva y la sensación de profundidad están presentes en el arte de Peterson y, al igual que en los vasos griegos, el fondo suele dejarse vacío o ligeramente decorado.

    $759.00

  • Wall Flower Giclee Print by Casey Weldon

    Casey Weldon Impresión giclée de flores de pared de Casey Weldon

    Impresión giclée de edición limitada de la obra de arte pop callejero "Wall Flower" en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop moderno Casey Weldon. Edición limitada 2022, edición especial 420 Holiday Marijuana Tribute, firmada y con detalles hechos a mano (16x24). Impresión giclée sobre papel Moab Entrada de 290 g/m² (16 x 24 pulgadas / 40,6 x 60,9 cm). Firmada y numerada por el artista. Impresa por Static Medium.

    $291.00

  • Icon Collage Bottom- Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Icon Collage Bottom - Impresión de serigrafía de gran formato de Shepard Fairey - OBEY

    Icono Collage Inferior - Edición limitada de gran formato, impresión serigráfica de 3 colores realizada a mano sobre papel color crema moteado con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía de gran formato (76,2 x 97,8 cm). Edición limitada de 70 ejemplares. 31 de octubre de 2016. Papel de algodón 100% de calidad de archivo con bordes irregulares. Sello editorial OBEY en la esquina inferior izquierda. Firmada por Shepard Fairey.

    $4,011.00

  • Eclipse- White Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Eclipse - Impresión serigrafiada en blanco de Cleon Peterson

    Eclipse - Edición limitada en blanco, serigrafía manual de 2 colores sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Año 2017. Clase: Impresión artística. Estado: Edición oficial de 150 ejemplares. Técnica: Serigrafía. Papel: Coventry Rag de 250 g/m². Tamaño: 28" x 28". Marcado: Firmado y numerado. La visualidad de la obra de Cleon Peterson se nutre de diversas influencias, desde la cerámica griega antigua hasta el cómic, lo que resulta en una monocromía y un marcado simbolismo cromático. En concreto, las figuras se disponen sobre múltiples líneas rectas, creando así la ilusión de que la obra está dividida en niveles. La perspectiva y la sensación de profundidad están presentes en el arte de Peterson y, al igual que en los vasos griegos, el fondo suele dejarse vacío o ligeramente decorado.

    $759.00

  • Venta -25% Fish Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dibujo a lápiz de grafito original de pez de Naoto Hattori

    Dibujo original a mano de un pez sobre papel artístico envejecido con bordes irregulares, enmarcado, por el artista surrealista Naoto Hattori. Dibujo original único a lápiz/grafito firmado en 2012. Obra enmarcada. Tamaño del marco: 8,5 x 8,5 pulgadas. Tamaño de la imagen: 3 x 5 pulgadas. Enmarcado y con paspartú personalizados por el artista. El marco presenta ligeros roces propios de la antigüedad. El viaje artístico del dibujo original de peces de Naoto Hattori La singular contribución de Naoto Hattori al mundo del arte encuentra su lugar en la intersección del surrealismo y el arte urbano. La obra "Fish Original", dibujada a mano sobre papel artístico envejecido con bordes irregulares y enmarcada, es una clara representación de esta fusión artística. Creada en 2012, esta obra original a lápiz y grafito es testimonio del estilo intrincado de Hattori y su habilidad para crear profundidad y narrativa dentro de los límites de una temática minimalista. La obra, enmarcada en un marco personalizado de 21,6 x 21,6 cm, presenta una imagen de 7,6 x 12,7 cm, ofreciendo una visión de la perspectiva surrealista del artista a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza única de Hattori es un dibujo original, firmado y exclusivo que muestra el sutil pero poderoso impacto del arte monocromático. La decisión de crear esta obra sobre papel artístico envejecido con bordes irregulares refleja la admiración de Hattori por las cualidades texturales que el papel aporta a la obra. Los bordes irregulares añaden un toque antiguo y una sensación orgánica a la obra, realzando la experiencia visual y complementando la sencillez del tema: un solo pez. El dibujo, si bien es directo en su representación, está imbuido de una sensación de movimiento y vida, capturando la esencia del sujeto con un delicado realismo característico de la obra de Hattori. Explorando los matices del surrealismo de Hattori en un contexto de arte callejero La obra «Fish Original» de Naoto Hattori es un sutil homenaje a la fluidez del arte pop urbano y al carácter evocador del grafiti. Si bien la obra de Hattori se basa principalmente en el surrealismo, la influencia del arte urbano es evidente en su enfoque de los temas. Este dibujo posee una crudeza y una franqueza características frecuentemente celebradas en el arte urbano. El trabajo a lápiz es preciso, pero subyace una corriente de libertad y espontaneidad que conecta con el espíritu del grafiti. Enmarcado y montado a medida por el artista, «Fish Original» refleja la dedicación de Hattori a su arte, desde su concepción hasta su presentación. El ligero desgaste del marco, propio de su antigüedad, añade carácter a la pieza, sugiriendo una historia más allá de su contenido visual. Este tipo de pátina suele atraer a los admiradores del arte urbano, ya que ofrece una narrativa rica y personal. Las marcas no son defectos, sino huellas de un viaje, al igual que las paredes desgastadas que sirven de lienzo en el arte urbano. Arte pop callejero, arte de graffiti y la intimidad de las obras de pequeño formato El mundo del arte pop urbano y el grafiti se caracteriza por su audacia y gran visibilidad. Sin embargo, obras como «Fish Original» de Hattori desafían esta convención al resaltar la intimidad del arte de pequeño formato. A través de este dibujo, Hattori comunica que la esencia del arte pop urbano no se limita al tamaño, sino que reside en la autenticidad y la expresividad de la obra. La elección del marco y el paspartú por parte de Hattori personaliza aún más la obra, convirtiéndola en una pieza completa que ofrece una narrativa, al igual que el arte urbano, que a menudo cuenta historias en el espacio público. «Fish Original» de Naoto Hattori tiende un puente entre los mundos, a menudo dispares, de las bellas artes y el arte urbano, fusionando la complejidad del dibujo a lápiz con la accesibilidad y la emotividad del arte pop urbano. Ejemplifica cómo el arte puede trascender fronteras y conectar con un público diverso. Este dibujo, con su meticulosa factura y el fondo texturizado de papel envejecido, es una pieza preciada del arte contemporáneo, que ofrece un momento de contemplación y conexión en el vibrante diálogo del arte pop urbano y el grafiti. Se erige como un faro del potencial que reside en la fusión de diferentes disciplinas artísticas, tal como lo vislumbra Naoto Hattori.

    $793.00 $595.00

  • Venta -25% Turtle Island Ganas Collage Stencil Original Painting by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Turtle Island Ganas Collage Stencil Pintura original de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Turtle Island Ganas Collage Original Único en su Tipo. Obra de arte realizada con plantilla de pintura en aerosol sobre papel de algodón, por el artista de arte callejero y cultura pop Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas. 2022. Pintura original con aerosol firmada. Tamaño: 20,5" x 26,5". Plantillas pintadas a mano con aerosol sobre papel 100% algodón. Bordes irregulares hechos a mano. Firmada y numerada por Ernesto Yerena Montejano. Pieza única. La expresión artística del "Collage Ganas de la Isla Tortuga" de Ernesto Yerena Montejano Ernesto Yerena Montejano es un artista profundamente arraigado en la intersección cultural del arte pop urbano y el grafiti. Su obra, "Collage de Ganancias de Isla Tortuga", es una vibrante celebración de la identidad cultural, la resiliencia y el espíritu de resistencia. Esta original y única pintura con plantilla de aerosol sobre papel de algodón encapsula la esencia de la visión artística de Montejano: "Hecho con Ganancias". Firmada por el artista, esta obra de 52 x 67 cm refleja el compromiso de Montejano con la creación de piezas que no solo son visualmente cautivadoras, sino que también están impregnadas de comentarios sociales y políticos. Simbolismo y técnica en la obra de Montejano En «Collage Ganas de la Isla Tortuga», Montejano emplea la tortuga, criatura venerada en muchas culturas indígenas por cargar el mundo sobre su caparazón, como figura central que simboliza la tierra y la interconexión de la vida. El término «Isla Tortuga» es un nombre que varias tribus nativas americanas utilizan para referirse al continente norteamericano, y su inclusión en el título vincula la obra con temas de herencia y tierra. La elección de materiales de Montejano —papel de trapo 100% algodón con bordes irregulares— complementa la temática orgánica, arraigando la pieza en la tradición y la artesanía. Las plantillas aplicadas con aerosol crean un marcado contraste característico del arte del grafiti, mientras que los intrincados detalles y la superposición de capas evocan la complejidad de las imágenes del arte pop. La contribución de Ernesto Yerena Montejano al arte pop callejero Montejano, artista mexicano-estadounidense, contribuye al rico panorama del arte pop urbano con obras como "Collage de Ganas de la Isla Tortuga", que abordan temas de identidad, comunidad y activismo. Su obra suele reflejar las experiencias de la frontera entre Estados Unidos y México, funcionando como un comentario visual sobre el panorama sociopolítico. Al integrar motivos de la cultura indígena y chicana, Montejano tiende un puente entre el pasado y el presente, creando un diálogo entre narrativas históricas y problemáticas contemporáneas. Su arte trasciende los límites tradicionales del arte urbano, ofreciendo una narrativa universal y profundamente personal. A través de su arte, Montejano invita a los espectadores a participar en conversaciones más amplias sobre justicia social, patrimonio y la condición humana, consolidando su lugar en el panteón del arte pop urbano y el grafiti.

    $1,059.00 $794.00

  • Atlas Standard Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta x Rubiks

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía estándar Atlas de Mr Brainwash - Thierry Guetta x Rubiks

    Atlas - Edición limitada estándar, serigrafía de 6 colores impresa a mano sobre papel de archivo rasgado a mano por Mr Brainwash - Thierry Guetta x Rubik's Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra de arte 16x16 Cada lámina está firmada y numerada por el artista, con su huella dactilar en el reverso e impresa en papel de archivo rasgado a mano. La historia del arte se reinventa con un toque de Rubik en la última edición de láminas de Mr.Brainwash.

    $4,011.00

  • Venta -25% Akhal- Teke War Horse Silkscreen by Dave Kinsey

    Dave Kinsey SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $854.00 $641.00

  • Musashi Giclee Print by Cryptik

    Cryptik Impresión giclée de Musashi por Cryptik

    Impresión giclée de Musashi por Cryptik Artwork. Edición limitada impresa en papel de algodón de bellas artes con bordes irregulares hechos a mano. Artista callejero pop de graffiti. Edición limitada de 263 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Musashi de Cryptik: Geometría Sagrada y Tipografía Callejera en el Arte Pop Urbano y el Grafiti. Musashi es una impresión giclée de edición limitada de 2024 del artista Cryptik, afincado en Los Ángeles. Lanzada en una edición numerada a mano de 263 ejemplares, esta obra de 45,7 x 61 cm está impresa en papel de algodón de bellas artes con bordes irregulares, lo que refuerza su estética ceremonial y artesanal. La pieza es un laberinto caligráfico, construido con una escritura estilizada que refleja tanto sistemas lingüísticos antiguos como la estética del grafiti contemporáneo. Ejecutada con el estilo característico de Cryptik, la impresión utiliza precisión geométrica y un denso ritmo visual para evocar lo sagrado y lo esotérico. El título hace referencia a Miyamoto Musashi, el legendario espadachín y filósofo japonés del siglo XVII, y la obra canaliza esta influencia a través de la estructura disciplinada y la repetición meditativa de cada letra. El código espiritual del lenguaje visual de Cryptik La obra de Cryptik se distingue por su capacidad de fusionar espiritualidad, caligrafía y cultura del grafiti en un sistema unificado de filosofía visual. En Musashi, el artista crea una cuadrícula de intrincadas formas tipográficas inspiradas en escrituras orientales, caligrafía inglesa antigua y geometría árabe. Cada glifo parece esculpido en lugar de dibujado, sugiriendo permanencia y devoción. La obra no es de fácil lectura, sino que invita a la contemplación, el estudio y la vivencia. Esta superposición de misticismo y tipografía invita al espectador a experimentar el lenguaje como arte, más que como instrucción. Dentro del ámbito del arte pop urbano y el grafiti, la contribución de Cryptik destaca: sus piezas no buscan llamar la atención a gritos, sino que irradian. Reflejan los murales meditativos que ha pintado en entornos urbanos desde Los Ángeles hasta Londres, integrando enseñanzas y filosofía en el espacio público mediante el gesto del pincel y el trazo de la pluma. Material, ejecución y la gravedad de la impresión El uso de la impresión giclée sobre papel de algodón para bellas artes garantiza la preservación de cada textura, borde y matiz con calidad de archivo. Los bordes deshilachados a mano realzan el carácter ceremonial de la obra, evocando antiguos pergaminos y manuscritos. Musashi se presenta en una refinada paleta monocromática con sutiles degradados que recuerdan a la tinta envejecida sobre bronce oxidado, reforzando la estética atemporal de la obra. La escala de la pieza permite al espectador apreciar de cerca los matices del trazo y el espaciado, subrayando el equilibrio y el control inherentes a la técnica de Cryptik. Cada glifo se muestra a la vez deliberado y fluido, esculpido con una maestría que recuerda tanto a los calígrafos clásicos como a las leyendas del grafiti urbano. El papel de Cryptik en la elevación del simbolismo sagrado a través del arte pop callejero y el grafiti Cryptik opera en una intersección única donde la ideología espiritual se encuentra con la urgencia visual del grafiti. Su enfoque en la trascendencia, la unidad y la sabiduría a menudo bebe de las tradiciones budista, hindú y sufí, filtradas a través de la mirada de un artista callejero contemporáneo. En Musashi, esta síntesis se vuelve literal: un tributo a una de las mentes más disciplinadas de la historia, plasmado a través del arte de la resistencia visual moderna. Esta obra no es una interpretación de la vida de Musashi, sino un reflejo de su filosofía a través de la forma, el volumen y el ritmo. Como pieza de arte pop urbano y grafiti, reemplaza la iconografía de la cultura pop con una arquitectura simbólica, invitando a los espectadores a encontrar el significado no en la figura, sino en la forma. Musashi es una meditación sobre el lenguaje, una celebración de la disciplina y un ejemplo impactante de cómo el arte moderno puede honrar la sabiduría ancestral al tiempo que transforma la identidad visual de la calle.

    $850.00

  • Venus Unique 13 Unique Original Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta x Rubiks

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Atlas-Estándar

    Compre Atlas: serigrafía manual de 6 colores de edición limitada estándar en papel de archivo rasgado a mano por Mr Brainwash x Rubik, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Cada impresión está firmada y numerada por el Artista, con una huella digital en la parte posterior. Impreso en papel de archivo rasgado a mano.

    $13,127.00

  • Venta -25% Birdwatching Blacklight HPM Giclee Print by Saber

    Saber GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $591.00 $443.00

  • Struck Down Archival Print by Jed Henry

    Jed Henry Struck Down Archival Print de Jed Henry

    Edición limitada de lámina artística de alta calidad "Struck Down" con pigmentos de archivo, impresa en papel japonés hecho a mano por el artista Jed Henry. Edición limitada firmada de 2022, 12x17, con bordes irregulares hechos a mano. "Si caigo derrotado, entonces el aumento de mi poder se volverá imparable."

    $134.00

  • No Place Utopia Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Serigrafía "No Place Utopia" de Cleon Peterson

    Serigrafía "No Place Utopia" de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 75 Tamaño de la obra 24x24 Impresión serigráfica. Una visión impactante de disrupción Cleon Peterson, artista estadounidense, ha captado la atención mundial por sus crudas representaciones del conflicto y el poder. La serigrafía "No Place Utopia" se erige como una adición fascinante a su obra, enfatizando la turbulencia que subyace a la existencia moderna. Esta pieza, de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) e impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares, sumerge al observador en un paisaje dramático de contrastes y energía explosiva. La edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada en 2024, subraya su exclusividad, invitando tanto a coleccionistas como a admiradores a observar con detenimiento la intención de Peterson. La composición revela un destello dorado tras un austero paisaje urbano, acompañado por una figura solitaria cuya presencia transmite una sensación de aislamiento en medio de la grandeza. Las siluetas características de Peterson destacan en esta impresión, evocando motivos frecuentes en el arte pop urbano y el grafiti. Amplias zonas de color se funden con contornos nítidos, evocando una cualidad mural que destaca incluso a distancia. Los observadores perciben la tensión entre la ciudad estilizada en primer plano y la erupción monumental que se desarrolla tras ella. Un cielo negro enmarca el dramático estallido de blanco y oro, creando un efecto casi cinematográfico que subraya el tema subyacente del caos. La postura de la figura solitaria invita a la contemplación, como si se enfrentara a una pregunta irresoluble sobre la capacidad de decisión personal y la fragilidad de las visiones idealizadas. Rico simbolismo y marcado contraste No Place Utopia canaliza una narrativa de ilusiones rotas y el choque entre la aspiración y la realidad. Las secciones doradas sugieren un aura de esperanza o promesa, mientras que la oscuridad profunda evoca un peligro inminente. Esta yuxtaposición de oscuridad y oro brillante sugiere una tensión que resuena con quienes aprecian la capacidad del arte pop urbano y el grafiti para el comentario crudo. El paisaje urbano sirve como ancla visual, recordando a los espectadores la ambición de la humanidad, pero las formas dramáticas implican una amenaza inminente o un cambio monumental. El enfoque minimalista de Peterson mantiene la atención del espectador en los componentes esenciales, preservando una intensidad que refleja la violencia y la convulsión frecuentemente presentes en su obra. La paleta de colores limitada realza la sensación de dramatismo, subrayando la naturaleza interpretativa del arte de Peterson. Cada forma parece colocada deliberadamente, como si capturara una instantánea de las fuerzas cataclísmicas desatadas sobre el entorno urbano. La figura solitaria se yergue en el umbral, preguntándose en silencio qué queda una vez que la destrucción hace estragos. Esta estética provocativa invita a reflexionar sobre la delicada línea que separa la búsqueda de la utopía del potencial para el caos. Artesanía y atractivo para coleccionistas Los coleccionistas elogian a Peterson no solo por las audaces narrativas de sus imágenes, sino también por el esmero puesto en la producción física de cada lámina. Los bordes irregulares del papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² añaden un toque artesanal, resaltando detalles que comunican autenticidad y dedicación al oficio. La edición limitada de 75 ejemplares, publicada en 2024, ofrece exclusividad y despierta el interés de quienes siguen la trayectoria de Peterson y las tendencias del arte contemporáneo. Los propietarios suelen destacar cómo la obra conserva una sensación de grandeza en su formato de 61 x 61 cm, ya sea exhibida individualmente o como parte de una colección más amplia. Las proporciones equilibradas contribuyen al impacto visual de la obra, con una composición que ocupa un espacio cuadrado armonioso que refleja el frenesí controlado que se representa en su interior. Esta interacción dinámica evoca la energía original de las imágenes inspiradas en el arte urbano, reinterpretadas en un contexto refinado. Muchos consideran que la habilidad de Peterson para incorporar influencias del arte pop urbano y el grafiti en láminas de alta calidad es a la vez innovadora y relevante para el público actual. Implicaciones de la transformación y la resiliencia No Place Utopia invita al espectador a cuestionar los límites entre los ideales utópicos y su inevitable colapso. El estallido dorado sirve como un crudo recordatorio de la rapidez con que las grandes visiones pueden desmoronarse en el caos, pero la presencia de una silueta humana solitaria sugiere un espíritu perdurable. La hábil interacción de color y silueta de Peterson se alinea con la actitud transgresora que impulsa el arte pop urbano y el grafiti, fomentando la reflexión sobre las estructuras sociales y el papel del individuo dentro de ellas. Al capturar la esencia de la destrucción y la posibilidad en una sola imagen impactante, Peterson ha creado una obra que resuena en múltiples niveles. La ferocidad visual de la impresión se erige como un sello distintivo de la obra de Peterson y continúa cautivando a los coleccionistas que admiran el arte audaz y conceptual con un toque gráfico. Ya sea vista como una declaración simbólica sobre la sociedad, una meditación sobre la capacidad de acción personal o un emblema de fuerza creativa en estado puro, No Place Utopia perdura como tema de conversación. Se sitúa con orgullo dentro del canon en evolución del arte moderno de la serigrafía, reafirmando la reputación de Peterson por fusionar imágenes impactantes con un potente comentario cultural.

    $625.00

  • 1969 Super Sport Camaro Silkscreen Print by Lady Pink

    Lady Pink 1969 Super Sport Camaro Serigrafía de Lady Pink

    Camaro Super Sport de 1969, serigrafía de edición limitada de 8 colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Lady Pink. Arte callejero raro. Famosa artista de arte pop. Camaro Super Sport de 1969, serigrafía de 8 colores de 2021 sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, 61 x 64,7 cm (24 x 26 pulgadas). Edición de 100 ejemplares. Firmada y numerada por LADY PINK BEYOND THE STREETS. Estampado en relieve. Esta obra se inspiró en la escena del Lower East Side antes de su limpieza y gentrificación. PINK solía ir a Jenny Holzer's, justo al lado de Houston Street, y era testigo de la variada gente que salía por las noches. "No era agradable. Estaba lleno de prostitutas y drogadictos. Era lo que uno oía, pero verlo en persona era bastante impactante." -Lady Pink

    $450.00

  • Duke of Lizards SPAC #1- Watercolor AP Letterpress - Sprayed Paint Art Collection

    AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #1 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay

    Duke of Lizards SPAC #1 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores en papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez

    $236.00

  • Freedom Art HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Impresión serigráfica acrílica Freedom Art HPM de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Freedom Art HPM Impresión acrílica serigráfica de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2024 Firmado y numerado. Pintura acrílica aplicada a mano. Edición limitada de 75 obras de arte HPM Embellished. Tamaño de la obra: 22 x 30. Tributo al arte Drizzle de Jackson Pollock. Abrazando la vitalidad del arte pop callejero y rindiendo homenaje a Jackson Pollock El arte pop urbano y el grafiti han dado pasos de gigante en la narrativa del arte moderno, principalmente gracias a las contribuciones de artistas que desafían la estética convencional. Thierry Guetta, conocido como Mr. Brainwash, es uno de esos artistas que impregna su obra con el espíritu de la cultura del arte urbano. Su obra "Freedom Art HPM Acrylic Silkscreen Print" es un homenaje directo al legendario Jackson Pollock, célebre por su característica técnica de pintura con goteo. Esta pieza es una edición limitada que presenta una serigrafía a cuatro colores sobre papel de bellas artes con bordes irregulares, imbuida de la energía y el espíritu anárquico propios del arte pop urbano. El singular arte del Sr. Brainwash Thierry Guetta, conocido como Mr. Brainwash, es un artista urbano de renombre cuya obra se caracteriza por su carácter provocador y la fusión de la cultura pop con la estética del arte callejero. Nacido en Francia y residente en Estados Unidos, Mr. Brainwash ha tenido un impacto significativo en la escena del arte pop urbano y el grafiti. La serie "Freedom Art HPM" ilustra a la perfección su enfoque artístico: tomar elementos reconocibles de la cultura popular y la historia y remezclarlos con las técnicas crudas y expresivas del arte callejero. En esta edición limitada de 75 ejemplares, "Freedom Art HPM" representa una síntesis única del estilo de Mr. Brainwash con la energía dinámica de la pintura de acción de Jackson Pollock. Cada pieza no es solo una impresión, sino que está realzada con pintura acrílica aplicada a mano, lo que convierte a cada lámina de la edición en una pieza única. El tamaño considerable de 22x30 pulgadas permite apreciar plenamente la vivacidad y el movimiento de la técnica de la lluvia de tinta, otorgando a cada obra una sensación de dinamismo y espontaneidad profundamente arraigada en el espíritu del arte callejero y el legado de Pollock. Un homenaje contemporáneo a Jackson Pollock La serie "Freedom Art HPM" de Mr. Brainwash es un homenaje contemporáneo a Jackson Pollock, artista que revolucionó el mundo del arte con sus técnicas expresionistas abstractas. Al incorporar el renombrado estilo de goteo de Pollock en sus serigrafías, Mr. Brainwash rinde tributo a una figura cuya obra fue, en muchos sentidos, precursora de las expresiones libres y sin inhibiciones del arte urbano. Los adornos acrílicos aplicados a mano conectan el proceso mecánico de la serigrafía con el toque humano inherente al acto de pintar, haciendo eco del énfasis de Pollock en la fisicalidad de la creación artística. En esta serie, Guetta captura la esencia del arte de Pollock, fusionándola con su sensibilidad propia del arte urbano, creando un diálogo entre dos formas de arte que, aunque separadas por décadas, comparten un hilo conductor de rebeldía contra lo tradicional. Las piezas de "Freedom Art HPM" encarnan el espíritu de innovación y la audaz ruptura con las normas que ambos artistas defienden. Los coleccionistas y entusiastas del expresionismo abstracto, el arte pop callejero y el arte del grafiti encontrarán en estas láminas una celebración de la exploración intrépida del arte y la ruptura de fronteras. El legado del arte callejero en el expresionismo moderno A medida que el arte pop urbano y el grafiti continúan evolucionando, artistas como Mr. Brainwash ejemplifican el diálogo constante entre el arte urbano contemporáneo y el amplio espectro del arte moderno. Las obras de "Freedom Art HPM" representan mucho más que belleza estética; simbolizan la búsqueda continua de la libertad en la expresión artística, honrando el pasado e impulsándose hacia el futuro. Cada impresión, intervenida a mano, es un espectáculo visual y una pieza narrativa que cuenta la historia del incansable afán del arte por desafiar, redefinir y expresarse. Con la serie "Freedom Art HPM", Thierry Guetta ha creado algo más que una simple colección de impresiones; ha forjado un linaje que conecta el expresionismo radical de Jackson Pollock con el vibrante y siempre cambiante mundo del arte urbano. Esta colección, de edición limitada pero de impacto ilimitado, es un testimonio del poder transformador del arte, que celebra su capacidad para desafiar, inspirar y reflejar la complejidad de la experiencia humana a través de colores vibrantes, formas y movimiento. A través de este trabajo, Mr. Brainwash continúa dando forma al pulso del arte pop callejero y del graffiti, asegurando su lugar en la continuidad de los artistas que se niegan a permanecer en silencio en su búsqueda de la emancipación creativa.

    $5,689.00

Hand Deckled Paper Graffiti Street Pop Artwork

Papel con bordes irregulares hechos a mano: una tradición texturizada en el arte urbano moderno

El arte de la construcción de terrazas como expresión artística

El papel con bordes irregulares rasgados a mano posee una riqueza táctil y visual que se ha integrado al arte pop urbano y al grafiti. El término «deckling» se refiere al método de rasgar el papel a mano para producir un borde distintivamente deshilachado, en contraste con los cortes precisos de los materiales producidos en masa. Esta técnica tradicional dota a cada pieza de una cualidad artesanal única, señalando la presencia humana en un proceso de producción artística cada vez más mecanizado.

El papel con bordes irregulares en el contexto del arte callejero

En el contexto del arte urbano, el papel con bordes irregulares sirve de nexo entre la naturaleza efímera de los murales al aire libre y la perdurabilidad de las obras de galería. Los artistas que trasladan su obra del espacio público a colecciones privadas suelen optar por este tipo de papel para ediciones limitadas o reproducciones a menor escala, ofreciendo a los amantes del arte una pieza de la estética urbana que pueden poseer. Los bordes irregulares del papel con bordes irregulares evocan las imperfecciones y texturas de los muros urbanos, haciendo eco del contexto original del arte urbano.

Materialidad y técnica

La materialidad del papel con bordes irregulares es fundamental. Este papel suele ser más grueso y absorbente que los tipos estándar, lo que permite una rica aplicación de tintas y pinturas, muy apreciada por muchos artistas pop urbanos y grafiteros. La técnica de bordes irregulares requiere paciencia y destreza, ya que el artista debe manipular cuidadosamente el papel para lograr el borde deseado. Este proceso garantiza que no haya dos piezas idénticas, cada una con las marcas de su creación.

Atractivo estético y simbolismo

Estéticamente, el atractivo del papel con bordes irregulares reside en su carácter orgánico y artesanal. Estos bordes pueden enmarcar sutilmente la obra, atrayendo la mirada hacia el interior y enfatizando su contenido. Simbólicamente, el uso de este tipo de papel representa un respeto por la artesanía y la tradición artística, incluso dentro de los ámbitos vanguardistas del arte urbano y el grafiti. Es un guiño al pasado dentro de la narrativa en constante evolución del arte contemporáneo.

Integración del papel con bordes irregulares en las prácticas artísticas modernas

La integración del papel con bordes irregulares en las prácticas artísticas modernas refleja una creciente tendencia hacia lo artesanal en un mundo digital. Los artistas del pop urbano y del grafiti suelen combinar técnicas vanguardistas con materiales tradicionales, y el papel con bordes irregulares es un medio predilecto para esta síntesis. Sus bordes únicos también pueden servir como metáfora de la difusa línea que separa el arte urbano del arte clásico, entre lo efímero y lo permanente. El papel con bordes irregulares ha encontrado un nicho distintivo en el pop urbano y el grafiti, apreciado por su calidad artesanal y la individualidad que aporta a cada pieza. A medida que artistas y coleccionistas buscan autenticidad y conexión con el proceso creativo, el papel con bordes irregulares ofrece un vínculo táctil y visual con la historia de la expresión artística. En manos de los artistas urbanos contemporáneos, este material tradicional se reinventa y se reutiliza, llevando consigo la historia de la evolución del arte desde la calle hasta el estudio y más allá.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta