Arte de grado de inversión

37 productos

  • Thriller Original Spray Paint Wood Painting by Shark Toof

    Shark Toof Pintura en aerosol original de Thriller Pintura en madera de Shark Toof

    Thriller. Pintura original realizada con acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada por Shark Toof, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Obra de arte original firmada de 2015, técnica mixta con aerosol, tamaño 24x36 La fusión artística de 'Thriller' de Shark Toof «Thriller», una pintura original de Shark Toof, es una incursión dinámica en el arte urbano del grafiti y el arte pop moderno. Creada en 2015, esta obra de técnica mixta —acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada— exhibe la singular fusión de Shark Toof entre la influencia urbana y la disciplina artística convencional. La pieza, de 61 x 91 cm, está firmada por el artista, lo que garantiza la autenticidad de esta vibrante representación de su estilo multifacético. Shark Toof, reconocido por sus impactantes mensajes visuales en la comunidad del arte urbano, lleva sus raíces del grafiti al primer plano en esta obra. Su trabajo no se limita a las expectativas tradicionales del arte pop; en cambio, se adentra en un terreno donde la iconoclasia se encuentra con la iconografía. En «Thriller», la influencia del arte urbano es palpable, con la energía cruda del grafiti traduciéndose en una composición estructurada pero vibrante sobre madera. El enfoque de Shark Toof refleja una decisión consciente de fusionar su voz consolidada con una irreverencia lúdica, invitando al espectador a reflexionar sobre los iconos de nuestro tiempo y su significado cambiante. La obra encapsula la filosofía de Shark Toof de que el arte no siempre debe tomarse demasiado en serio, sugiriendo que subvertir las propias creaciones conlleva poder. Esta noción de «vandalizar» los iconos propios es un comentario sobre la fugacidad de la fama y la fluidez de los símbolos culturales en nuestra sociedad. Esta mezcla de introspección y comentario externo sitúa a «Thriller» en un espacio único dentro del arte contemporáneo. Diente de tiburón y la filosofía del "hágalo usted mismo" del arte callejero La preferencia de Shark Toof por Detroit como escenario para su proceso creativo revela su afinidad por la filosofía del «hágalo usted mismo» (DIY), a menudo asociada al arte urbano. Su conexión con la ciudad, conocida por su próspera industria e historia de innovación, refleja su trayectoria artística. En Detroit, una ciudad que ha experimentado grandeza y tenacidad, Shark Toof encuentra un alma gemela: un paisaje que es a la vez lienzo y catalizador de la creatividad. «Thriller» encarna este espíritu DIY no solo en su creación, sino también en su presentación. El uso de madera enmarcada como soporte es un guiño a las superficies improvisadas que suelen emplearse en el arte urbano, donde cualquier espacio o material puede convertirse en la base de la expresión. La elección de materiales de Shark Toof —pintura doméstica y aerosol— evoca aún más el lenguaje del arte urbano, donde la inmediatez del medio se corresponde con la urgencia del mensaje. «Thriller» de Shark Toof celebra la narrativa en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti. Su obra es un testimonio del poder del arte urbano para trascender sus orígenes en la ciudad y encontrar resonancia en una galería. Mediante su audaz uso del color, la forma y el medio, Shark Toof continúa desafiando y redefiniendo lo que significa ser un artista urbano en el mundo del arte contemporáneo. Su obra es un diálogo con el espectador, una invitación a explorar los significados más profundos que se esconden tras las imágenes que vemos y los iconos que creamos.

    $3,063.00

  • Venta -15% Happy All Stars 1 Original Spray Paint Acrylic Painting by El Pez

    El Pez Happy All Stars 1 Pintura en aerosol original Pintura acrílica de El Pez

    Happy All-Stars 1 Obra de arte original y única en técnica mixta con pintura en aerosol y acrílico sobre lienzo de lino envuelto en galería por el popular artista de graffiti callejero Pez. 2021. Técnica mixta firmada. Lienzo de 61x61 cm (24x24 pulgadas) con bastidor de galería, listo para colgar. Las creaciones artísticas de El Pez se distinguen por sus colores vivos y llamativos, y sus temas alegres y joviales. Sus emblemáticos peces sonrientes aparecen con frecuencia junto a otros personajes, como pájaros, gatos y una variedad de seres antropomórficos. Los característicos peces de El Pez han sido pintados en muros y diversas superficies alrededor del mundo, en ciudades como Barcelona, ​​Miami, Londres, París y muchas más. El recurrente motivo del pez representa la pura alegría y felicidad de vivir, que El Pez se esfuerza por compartir a través de su arte. Con una presencia significativa en el mundo del grafiti y el arte urbano, El Pez ha participado en numerosos festivales y eventos artísticos, y su obra se ha exhibido en galerías de todo el mundo. Ha colaborado con otros reconocidos artistas urbanos y es considerado una figura clave en el ámbito del arte urbano moderno.

    $3,585.00 $3,047.00

  • Venta -15% Paths We Pave Original Spray Paint Acrylic Painting by Malt

    Malt Caminos que pavimentamos Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Malt

    "Caminos que pavimentamos" Pintura original en aerosol y acrílico sobre madera entelada por Malt, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2011 Senderos que pavimentamos (Pintura acrílica original en aerosol) por Malt Malt es un artista autodidacta que vive y trabaja en el área metropolitana de Detroit. Combinando técnicas de grafiti y aerosol con su característico estilo acrílico, su obra más reciente ofrece una visión abstracta de los paisajes tradicionales y los personajes que habitan sus fondos psicodélicos. La yuxtaposición de aves del bosque, árboles, vida y muerte, crecimiento y decadencia, fuerza y ​​debilidad es lo que mantiene la frescura y el interés constante en el trabajo de Malt.

    $2,282.00 $1,940.00

  • Let's Burn It All 24 x 36 Stencil Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Vamos a quemarlo todo- 24 x 36

    ¡Quemémoslo todo! - Obra de arte original de 24 x 36 pulgadas, pintada a mano con múltiples técnicas (HPM), técnica mixta con pintura en aerosol sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, por Denial Graffiti, artista callejero, arte pop moderno. Edición limitada firmada de 2017 (10 ejemplares). Obra de arte HPM pintada a mano. Tamaño: 24 x 36 pulgadas. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.

    $2,004.00

  • The Shape Of Capitalism HPM Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier La forma del capitalismo HPM Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier

    La forma del capitalismo. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti. Arte pop moderno. 2016 Obra de arte HPM de edición limitada, firmada y numerada. Tamaño: 24x24. Con obras de casi una década de trayectoria, la exposición de Denial, con su enfoque a menudo satírico, busca combatir los medios de comunicación, el consumismo y la publicidad. Para ello, toma imágenes y objetos cotidianos y los recontextualiza en declaraciones artísticas únicas que invitan al espectador a cuestionar el valor y la diferencia (si es que la hay) entre el arte y la publicidad. Partiendo de una larga trayectoria de obras de estilo pop, «Enjoy Denial» muestra a Denial canalizando las energías negativas de las corporaciones que inundan la sociedad y las dirige contra las estructuras de poder establecidas que controlan nuestra vida diaria. Con esta exposición, Denial desentraña las capas de publicidad y logotipos excesivos para arrojar una luz, nada sutil, sobre los engaños que la sociedad combate a diario por parte de las corporaciones. El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.

    $2,004.00

  • New York Invasion Blacklight Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía New York Invasion Blacklight de Faile

    New York Invasion Blacklight, serigrafía de edición limitada de 6 colores impresa a mano sobre papel artístico UV de Faile Rare Street Art, artista famoso del arte pop. Edición limitada de 200 unidades, variante artística con luz negra.

    $4,203.00

  • I Will Love You Until The End HPM Stencil Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Te amaré hasta el final HPM Stencil Wood Print por Denial- Daniel Bombardier

    Te amaré hasta el final. Edición limitada. Pintura en aerosol, acrílico, plantilla y técnica mixta sobre panel de madera entelado, intervenida a mano por Denial Graffiti Street Artist. Arte pop moderno. Edición limitada firmada de 2015 de HPM 5. Obra de arte intervenida a mano. Tamaño 24x36. Enmarcada en madera. Lista para colgar. Te amaré hasta el final por Denial: Inocencia y apocalipsis en el arte pop callejero y el grafiti «Te amaré hasta el final» es una obra de arte de técnica mixta, edición limitada de 2015, intervenida a mano por el artista canadiense de pop y graffiti Denial. Cada pieza de la edición de cinco es única, creada con pintura en aerosol, esténcil, acrílico y capas de técnica mixta sobre un panel de madera enmarcado de 61 x 91 cm. Firmada y lista para colgar, esta pintura de gran formato fusiona la sinceridad emocional con una mordaz crítica a la inestabilidad global y el caos moderno. Es una contradicción visual donde la imaginería romántica colisiona con el lenguaje de la guerra, consolidando el enfoque característico de Denial hacia el arte pop urbano y el graffiti como una obra a la vez emocionalmente provocativa y conceptualmente subversiva. Elementos visuales contrastantes y dualidad emocional El punto central de la obra es la silueta de un niño y una niña frente a frente, en un momento de tierno afecto. El niño oculta un ramo de flores a su espalda, símbolo de amor inocente y vulnerabilidad juvenil. Tras ellos, sin embargo, estalla una enorme nube en forma de hongo, representada en marcado contraste con vibrantes tonos rojos, amarillos y naranjas. Este telón de fondo apocalíptico rompe la serenidad del primer plano, sugiriendo que ni siquiera los momentos más puros de amor son inmunes a las violentas consecuencias de las decisiones humanas. El gesto de generosidad del niño y la atenta postura de la niña se convierten en metáforas de la frágil esperanza en medio de la destrucción, subrayando cómo el amor persiste a la sombra de la catástrofe inminente. Materiales, textura y proceso de pintura a mano Cada obra está creada sobre panel de madera, lo que le confiere una crudeza y un peso físico acordes con la autenticidad de sus orígenes en el arte urbano. El carácter artesanal de la edición garantiza que cada panel presente capas únicas de estarcido, pintura en aerosol expresiva e imperfecciones intencionadas. El uso del espacio negativo en las siluetas contrasta con el fondo de explosiva riqueza de detalles, atrayendo la mirada del espectador directamente al diálogo visual entre el afecto y la aniquilación. La textura de la superficie del panel y la superposición de técnicas aportan profundidad e intensidad a la tensión emocional de la obra. La visión y el comentario cultural de la negación Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, es conocido por utilizar la ironía, la contradicción y un simbolismo complejo para criticar los medios de comunicación, el consumismo y la complacencia política. En «Te amaré hasta el final», su uso de siluetas juveniles no es nostálgico, sino intencionalmente irónico. La inocencia de la infancia se convierte en un símbolo de esperanza, amenazada por el espectro siempre presente del conflicto. El arte de Denial a menudo expone lo absurdo de las ideologías modernas, y aquí se pregunta si el amor puede perdurar cuando el mundo está en llamas. Esta obra refleja la dualidad presente en el arte pop urbano y el grafiti: belleza versus caos, sinceridad versus espectáculo, y la emoción humana resistiendo con resiliencia frente a los sistemas de destrucción. Mediante la metáfora visual y una estética provocadora, Denial invita a los espectadores a reflexionar no solo sobre la fragilidad del afecto, sino también sobre su poder frente al olvido.

    $10,000.00

  • Venta -15% Meditating Bear Original Oil Painting by Phil Lumbang

    Phil Lumbang Pintura al óleo original del oso que medita de Phil Lumbang

    Oso Meditando. Pintura original al óleo sobre lienzo, con bastidor de galería, por Phil Lumbang, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Pintura original y única de un oso de piedra meditando en un bosque de bambú púrpura.

    $2,607.00 $2,216.00

  • Nude Blonde Woman 93 Original Oil on Cloth Painting by Peter Keil

    Peter Keil Mujer rubia desnuda 93. Pintura original al óleo sobre tela de Peter Keil.

    Mujer rubia desnuda 93. Óleo original sobre tela de Peter Keil. Obra de arte única sobre panel de lienzo personalizado cosido a mano en relieve 3D por The Wild Man of Berlin, un famoso artista contemporáneo. 1993. Firmada y fechada por Peter Keil. Óleo sobre lienzo entelado, cosido a mano y listo para colgar. Obra original de 24 x 30 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que pueden presentar descamación debido a la antigüedad y la naturaleza de su trabajo. Representa a una mujer rubia desnuda, muy estilizada, con los brazos sujetando su cabello detrás de la cabeza. Explorando la vivacidad expresiva en "Mujer rubia desnuda 93" de Peter Keil «Mujer rubia desnuda 93» es una impactante pintura original al óleo sobre tela de Peter Keil, conocido como el «Hombre Salvaje» de Berlín por su arte expresivo y dinámico. Esta obra de 1993, firmada y fechada por el artista, presenta un lienzo poco convencional: un panel tridimensional en relieve, cosido a mano y hecho a medida, que añade una dimensión táctil única a la obra. El tamaño de la pieza original, de 61 x 76 cm, ofrece una visión amplia de la representación cruda y sin inhibiciones de la figura humana que caracteriza a Keil. Aquí, Keil captura la esencia de una mujer rubia desnuda, altamente estilizada y en una pose que irradia fuerza y ​​fluidez, con los brazos levantando elegantemente su cabello detrás de la cabeza. El enfoque pictórico de Peter Keil se caracteriza por la vigorosa aplicación de pintura espesa, una técnica que contribuye a la riqueza textural y la profundidad de su obra. Con el tiempo, algunas obras de Keil pueden presentar desconchones de pintura, un fenómeno natural que refleja el paso del tiempo y las cualidades orgánicas de los materiales que utiliza. Estas imperfecciones aparentes son, de hecho, parte integral del carácter de la obra, pues encarnan la esencia misma del proceso creativo espontáneo y emotivo de Keil. Reinterpretando el arte figurativo a través del prisma del pop urbano y el grafiti En «Mujer rubia desnuda 93», Keil reinventa el arte figurativo con una estética que se entrelaza con la espontaneidad y la audacia propias del arte pop urbano y el grafiti. Su uso audaz del color y la forma se alinea con el lenguaje visual de estos movimientos, que trascienden los límites tradicionales de las bellas artes. Sus representaciones van más allá de la mera representación, evocando estados emocionales y narrativas que recuerdan las impactantes imágenes características del arte urbano y el grafiti. La obra ofrece una experiencia tanto visual como física, ya que el lienzo en relieve invita al espectador a interactuar con la pintura más allá del plano pictórico. Este método de presentación es emblemático del deseo de Keil de desafiar los límites de la exhibición artística convencional y crear una experiencia más inmersiva para el observador. Adquirir una pieza como «Mujer rubia desnuda 93» es como poseer un momento en la vibrante historia del arte contemporáneo. Las pinturas de Keil son muy apreciadas por su expresividad y su lugar en la narrativa de la evolución del arte, especialmente en el contexto del arte pop urbano y el grafiti. Sus obras dan testimonio de la capacidad del artista para capturar la complejidad de la expresión humana mediante pinceladas audaces y un uso intrépido del color. La pintura al óleo original de Peter Keil, «Mujer rubia desnuda 93», celebra la forma y la expresión humanas, encapsulando el espíritu libre del arte pop urbano y el grafiti dentro del marco de las bellas artes. La obra de Keil continúa inspirando y desafiando, consolidando su reputación como un importante artista contemporáneo que captura el espíritu de su época en cada pincelada vibrante.

    $4,376.00

  • Special Offer Original Spray Paint Acrylic Painting by Ben Frost

    Ben Frost Oferta especial Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Ben Frost

    Oferta especial: Compañía de Ladrones. Pintura original realizada con aerosol, acrílico y técnica mixta sobre panel de madera por Ben Frost, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Obra de arte original firmada, realizada en acrílico y aerosol en 2013. Tamaño: 24 x 32 pulgadas. Oferta especial: «Company of Thieves» de Ben Frost: Una audaz exploración del consumismo en el arte pop callejero y el grafiti. Oferta especial: «Company of Thieves» de Ben Frost es una impactante pintura original que combina pintura en aerosol, acrílico y técnica mixta sobre un panel de madera, capturando la energía disruptiva del arte pop urbano y el grafiti. Creada en 2013, esta obra original firmada mide 61 x 81 cm y exhibe la técnica característica de Frost: fusionar imágenes provocativas con publicidad de consumo. En esta pieza, una figura enmascarada que recuerda a un famoso personaje de dibujos animados posa sobre un fondo caótico repleto de etiquetas de rebajas, descuentos y eslóganes publicitarios. Frost manipula el lenguaje visual del consumismo para confrontar al espectador con verdades incómodas sobre la mercantilización del cuerpo humano y la omnipresente influencia de las marcas en la identidad moderna. La fuerza constructiva y temática tras la oferta especial de Company of Thieves El uso que hace Ben Frost de la pintura en aerosol y el acrílico crea una textura visualmente agresiva que complementa el contenido perturbador de «Oferta Especial: Compañía de Ladrones». El llamativo fondo rojo y rosa de la señalización de rebajas amplifica la sensación de urgencia y seducción que subyace a las tácticas modernas de marketing de consumo. Sobre esta escena caótica, Frost coloca una figura austera en negro y gris, parcialmente pintada y adornada con una mínima tela roja, tirando de su ropa de forma sugerente. La cabeza de la figura, con forma de orejas de ratón, añade una inquietante referencia a la cultura pop, vinculando la inocencia y la imagen corporativa con la sexualidad explícita. La obra de Frost obliga a los espectadores a confrontar la dinámica de explotación que a menudo se oculta tras la publicidad brillante y el entretenimiento edulcorado. Su uso estratificado de técnicas mixtas refuerza la fragmentación de la identidad en la cultura de consumo, un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti. El papel de Ben Frost como voz principal en el arte pop callejero moderno y el grafiti Ben Frost, nacido en Australia, ha desafiado constantemente los límites del arte pop urbano y el grafiti mediante su crítica audaz de la publicidad, la industria farmacéutica y la cultura del entretenimiento. Su arte se nutre de lo familiar, pero lo distorsiona para revelar las absurdidades y contradicciones subyacentes de la vida contemporánea. En «Special Offer Company of Thieves», Frost ejemplifica este enfoque al convertir símbolos comerciales en un telón de fondo para la rebeldía y la introspección. Su uso vibrante del color, la yuxtaposición de iconos y su presentación agresiva exigen una participación activa en lugar de una contemplación pasiva. La capacidad de Frost para provocar reflexión e incomodidad a través del humor y la distorsión ha consolidado su posición como uno de los artistas más destacados en la evolución del grafiti y el arte urbano modernos influenciados por el pop. La importancia cultural y artística de la oferta especial de la Compañía de Ladrones La obra «Company of Thieves», una oferta especial, posee un gran valor como pieza de arte urbano pop y grafiti que aborda directamente los problemas contemporáneos de la explotación y la mercantilización del consumo. La elección de un panel de madera como base le confiere una cualidad urbana y duradera, mientras que la combinación de pintura en aerosol y capas acrílicas añade profundidad y vitalidad. El contraste deliberado entre la figura y el fondo caótico de precios refleja la sobrecarga de estímulos que define la publicidad moderna y la experiencia del consumidor. Firmada por Ben Frost, esta pintura original de 2013 sigue siendo una obra fundamental que no solo refleja la evolución estética del arte urbano pop, sino que también invita al público a cuestionar las narrativas que se les presentan a diario a través de los medios de comunicación y el comercio.

    $8,404.00

  • Venta -15% Breathe Right Original Oil Painting by David Molesky

    David Molesky Pintura al óleo original de Breathe Right de David Molesky

    Respira Bien. Pintura original al óleo sobre lino con marco de nogal personalizado de David Molesky, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra de arte original al óleo, firmada y enmarcada a medida, de 2014. Medidas: 24 x 20 pulgadas. «Este cuadro pertenece a mi serie de pinturas basadas en imágenes de la revolución de Kiev difundidas por los medios de comunicación. Es el más grande de los ocho que he pintado hasta ahora y en el que más tiempo invertí. Siento que la figura captura la energía que originalmente me atrajo a este tema. Las pinturas de esta serie se alejan de mi anterior obra figurativa. Durante la última década, aproximadamente, intenté representar el tiempo universal y evité los objetos creados por el hombre. He abandonado ese dogma. Me encanta que el tema sea actual y, a la vez, contenga elementos que parecen de otra época». - David Molesky

    $4,235.00 $3,600.00

  • C/S II Silkscreen Pearl Print by OG Slick x Chaz Bojorquez

    OG Slick C/S II Serigrafía Perlada de OG Slick x Chaz Bojorquez

    C/S II Serigrafía de edición limitada de 9 colores, impresa a mano, con acabado blanco perla envejecido sobre papel de bellas artes Stonehenge White de 250 g/m² por OG Slick x Chaz Bojorquez. Arte callejero raro. Artista famoso de arte pop. 2016 Firmado por OG Slick x Chaz Bojorquez y Edición Limitada Numerada de 150 P2 La fusión de estilos en C/S II por OG Slick y Chaz Bojorquez La colaboración entre OG Slick y Chaz Bojorquez en la serigrafía C/S II representa un hito en el arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza, creada en 2016, es un claro ejemplo de cómo dos artistas pueden fusionar sus estilos distintivos para crear una obra única que refleja sus identidades artísticas individuales. La serigrafía de edición limitada, impresa a mano en nueve colores con un acabado blanco perlado envejecido sobre papel Stonehenge White Fine Art de 250 g/m², es testimonio de la meticulosa artesanía y la visión artística compartida por estas dos leyendas del arte urbano. OG Slick, artista con una trayectoria profundamente arraigada en el movimiento del grafiti de Los Ángeles, aporta su imaginería icónica y su sensibilidad urbana a la obra. Conocido por su lenguaje visual audaz y a menudo subversivo, la contribución de Slick a C/S II se aprecia de inmediato en las estilizadas manos de dibujos animados y la iconografía contemporánea que evoca los aspectos comerciales y crudos de la cultura urbana. Su obra se ha caracterizado a menudo por un tono lúdico que oculta un comentario más profundo sobre cuestiones sociales y culturales. Esto se evidencia en cómo manipula símbolos y personajes familiares para desafiar las percepciones del espectador. El estilo característico de Chaz Bojorquez en C/S II La influencia de Chaz Bojorquez en la obra es igualmente profunda. Su estilo característico, que bebe de la tradición del grafiti cholo y de su sofisticado dominio de la tipografía, complementa los elementos más lúdicos de Slick con un sentido de seriedad e historia. Los trazos caligráficos y la intrincada tipografía del fondo de C/S II son inconfundiblemente de Bojorquez, demostrando su maestría en la forma y su capacidad para transmitir una rica narrativa cultural a través de su arte. Su obra captura la esencia de una subcultura a menudo marginada, elevándola a la categoría de bellas artes, lo que exige reconocimiento y respeto. La colaboración entre estos dos artistas en C/S II es un diálogo entre diferentes épocas y estilos dentro del arte urbano. Mientras que la obra de OG Slick se considera a menudo un puente entre los inicios del arte urbano y la estética moderna, Bojorquez representa los aspectos conmovedores y perdurables del grafiti, entretejidos en el tejido cultural de la vida urbana. En conjunto, su trabajo en esta impresión crea una compleja interacción de color, forma y simbolismo que celebra el pasado del arte callejero y hace una audaz declaración sobre su futuro. Significado cultural de la edición limitada C/S II La importancia cultural de la lámina C/S II reside en su representación del espíritu del arte pop urbano y el grafiti. Limitada a una edición de 150 ejemplares, cada lámina está firmada por OG Slick y Chaz Bojorquez, convirtiéndola en una pieza rara y de colección de gran valor para los amantes del arte urbano. La decisión de limitar la edición no solo subraya el valor de la obra, sino que también refleja la esencia del arte urbano, donde la naturaleza efímera del medio a menudo implica que las obras sean temporales y transitorias. Al capturar esta esencia transitoria en una forma tangible, OG Slick y Bojorquez han creado un vestigio perdurable de la cultura urbana. La pieza destaca especialmente por su acabado blanco perlado envejecido, que añade textura y profundidad a la lámina. Este acabado le confiere una cualidad táctil que invita a una observación más detenida y sugiere una historia tras la imagen, como si hubiera sido erosionada por el tiempo y los elementos, un guiño a las condiciones reales del arte urbano. El uso del papel Stonehenge White Fine Art Paper realza aún más la obra, combinando la energía cruda del grafiti con el refinamiento de las técnicas de impresión de bellas artes. Impacto y legado de C/S II en el arte callejero y la cultura pop El impacto y el legado de C/S II en el arte urbano y la cultura pop son significativos. Al reunir a dos artistas influyentes de distintas generaciones, la obra conecta los inicios del grafiti en Los Ángeles con la escena contemporánea del arte urbano. Refleja la evolución del género, mostrando cómo puede ser un medio de expresión personal y una forma de arte sofisticada. La estética de la obra, marcada por la interacción entre la habilidad caligráfica de Bojorquez y la sensibilidad gráfica de Slick, ejemplifica el potencial del arte urbano para conectar con movimientos artísticos más amplios y ser reconocido en el contexto más extenso del arte pop. Como pieza de arte urbano pop y grafiti, C/S II es un poderoso ejemplo de la capacidad del género para adaptarse y crecer sin perder sus principios fundamentales. Es un recordatorio de la influencia perdurable de artistas como OG Slick y Chaz Bojorquez, quienes continúan moldeando e inspirando la trayectoria del arte urbano. A través de obras como esta, garantizan que la vibrante energía, la rebeldía y la creatividad de las calles sigan siendo una parte esencial de nuestro panorama cultural.

    $1,733.00

  • Chuck D Black Steel Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Chuck D Black Steel Impresión serigráfica de gran formato por Shepard Fairey- OBEY

    Chuck D Black Steel Serigrafía de gran formato de Shepard Fairey - OBEY. Impresa a mano sobre papel de bellas artes color crema con motas. Obra de arte de edición limitada. Artista de la cultura pop Obey. 2018 Firmado por Sheppard Fairey, Janette Beckman y Chuck D. Edición limitada numerada de 300. Tamaño de la obra: 24x36. Serigrafía del rapero Chuck D de Public Enemy y Prophets of Rage. Chuck D ha sido durante mucho tiempo uno de mis héroes: fundador y rapero principal de Public Enemy, una voz social y política comprometida, activista y ahora vocalista de Prophets of Rage. Siempre busco la oportunidad de colaborar con Chuck y celebrar su influencia en mí y en la cultura en general, así que me alegró mucho trabajar con él y con Janette Beckman, cuya fotografía de hip-hop y punk me ha fascinado durante años. Con motivo del 30 aniversario de "It Takes A Nation of Millions To Hold Us Back" de Public Enemy, que se celebra el 28 de junio, decidí que una de las fotos de Janette de Chuck de esa época sería perfecta para ilustrar como homenaje a mi MC favorito y a mi álbum de hip-hop favorito de todos los tiempos. Si aún no tienes "It Takes A Nation of Millions To Hold Us Back" de Public Enemy, descubre lo que puede ser la música en la cima de su potencial sonoro, político y revolucionario. Los beneficios de esta lámina se destinarán a Central Coast Alliance United for Una economía sostenible (CAUSE). Todas las láminas están firmadas por Shepard, Janette Beckman y Chuck D. ¡Gracias por la inspiración, Chuck! -Shepard Fairey- OBEY La fusión entre música y arte visual encuentra una expresión impactante en "Chuck D Black Steel Large Format Silkscreen Print" de Shepard Fairey, una obra que se erige como testimonio del legado perdurable de las poderosas voces del hip-hop. Lanzada en 2018, esta obra de edición limitada es una colaboración que presenta la icónica presencia de Chuck D, líder del influyente grupo de hip-hop Public Enemy, capturada por la lente de la reconocida fotógrafa Janette Beckman y reinterpretada por el estilo gráfico distintivo de Fairey. Esta impresión en particular celebra una ocasión trascendental: el 30 aniversario de "It Takes A Nation of Millions To Hold Us Back" de Public Enemy, considerado uno de los álbumes más influyentes del hip-hop. Fairey, conocido por su campaña "OBEY" y su importante papel en la cultura pop y el arte urbano, suele impregnar su obra con comentarios sociales y políticos, haciéndose eco del espíritu artístico de Chuck D. La elección de la fotografía de Beckman para la ilustración es deliberada, reconociendo su impacto en la cultura hip-hop a través de su documentación visual. La colaboración entre Fairey, Beckman y Chuck D en la creación de esta serigrafía encarna una fusión de talentos que rinde homenaje al pasado a la vez que se pronuncia en el presente. La obra presenta una representación en blanco y negro de Chuck D, con un fondo de palabras e imágenes que evocan los mensajes transmitidos a través de su música: resistencia, empoderamiento y la lucha contra la injusticia. La impresión, de 61 x 91 cm, fue realizada a mano sobre papel artístico color crema con motas, lo que realza aún más su calidad táctil y su exclusividad, con una edición limitada de 300 ejemplares firmados y numerados. La decisión de Fairey de destinar los beneficios de esta impresión a la Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE) se alinea con el activismo social inherente a la música de Chuck D. Esta iniciativa no solo celebra la importancia cultural del hip-hop, sino también su potencial para impulsar el cambio social. La convergencia de música, arte y activismo en esta serigrafía subraya la posición del hip-hop como vehículo de crítica social, con artistas como Chuck D a la cabeza y figuras como Shepard Fairey amplificando el mensaje a través de medios visuales. Esta pieza no es solo un objeto de colección, sino que funciona como una narrativa, una intersección donde el arte se encuentra con las voces profundas de un movimiento, inspirando y provocando la reflexión de una manera emblemática tanto del arte pop como del arte urbano.

    $2,188.00

  • Venta -15% Union Pacific Chilled Express Street Sign Original Acrylic Painting by Lyric One

    Lyric One Union Pacific Chilled Express Street Sign Pintura acrílica original de Lyric One

    Obra de arte original y única de Union Pacific Chilled Express, pintada con pintura acrílica sobre madera envejecida con tachuelas, realizada por el popular artista de graffiti callejero Lyric One. 2019. Panel de madera con pintura acrílica original, pintado a mano y listo para colgar. Firmado. Con remaches en relieve realistas. Medidas: 24 x 36 pulgadas. Lanzamiento: 15 de agosto de 2019. Capturando la esencia del movimiento transitorio en el arte callejero «Union Pacific Chilled Express» es una impactante pintura acrílica original del famoso artista de graffiti callejero Lyric One. Esta obra de 2019, pintada a mano sobre un panel de madera envejecida con remaches realistas en relieve, mide 61 x 91 cm (24 x 36 pulgadas) y fusiona el arte pop urbano con el graffiti. Evoca el dinamismo y la vitalidad comercial que impulsan el ferrocarril, rindiendo homenaje a la naturaleza transitoria tanto del transporte de mercancías como del arte. Narrativas industriales en la obra de Lyric One La exploración artística de Lyric One del mundo del transporte y la industria se plasma en esta significativa obra. El tema —un vagón frigorífico de Union Pacific utilizado para transportar productos perecederos a través de grandes distancias— no es una fuente de inspiración común para los artistas. Sin embargo, Lyric One eleva este objeto industrial cotidiano a la categoría de obra de arte, capturando meticulosamente las texturas y superficies que narran una historia de viajes, comercio y el paso del tiempo. La obra, firmada y lista para colgar, se presentó el 15 de agosto de 2019. Refleja la habilidad del artista para trasladar la esencia del arte pop urbano a diversos lienzos. La elección de la madera envejecida y la atención al detalle, como los remaches en relieve, evocan las texturas presentes en los entornos urbanos. Estos remaches añaden un elemento táctil a la pieza y hacen eco de la naturaleza industrial del transporte ferroviario: cada uno podría representar las innumerables conexiones y cruces que se encuentran a lo largo de las redes ferroviarias. Simbolismo y estética en el arte del grafiti En «Union Pacific Chilled Express», el contraste entre la función práctica del servicio de trenes refrigerados y la vibrante expresión del arte urbano es impactante. Las letras en negrita azul hielo sobre el fondo blanco puro captan la atención del espectador, sumergiéndolo en un mundo donde lo industrial y lo artístico convergen. Los motivos de copos de nieve no solo simbolizan la refrigeración, sino que también añaden un elemento de fragilidad, una sutil alusión a la impermanencia, tema recurrente en el arte urbano y el mundo del comercio. La obra de Lyric One es un testimonio del dinamismo del arte pop urbano. Con cada pincelada sobre la madera, el artista da vida al zumbido de las vías del tren, al frío de las bodegas y a la omnipresencia de la industria en nuestra vida cotidiana. La obra no es solo una pieza estática para admirar; participa activamente en el diálogo sobre el papel de la industria en la sociedad y la omnipresente influencia del comercio en nuestra cultura visual. Esta obra de Lyric One nos recuerda que el arte pop urbano y el grafiti no se limitan a muros y callejones, sino que son formas dinámicas capaces de transformar cualquier superficie en una narrativa. «Union Pacific Chilled Express» celebra esta versatilidad y la capacidad de los artistas urbanos para plasmar en su obra la esencia del movimiento, la actividad y la fugacidad de la vida.

    $2,079.00 $1,767.00

  • Fantaisie Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía Fantaisie de Faile

    Fantaisie Edición Limitada Impresiones Artísticas de Pigmento de Archivo con Tinta de Archivo sobre Papel de Algodón Entrada de 290 g/m² del Artista de Arte Callejero y Cultura Pop, Grafiti, Faile. Una reproducción de otra pintura de nuestra exposición Off The Walls en París. Al igual que la reproducción de Kool Living, Fantaisie (Fantasía con un toque francés) es una exquisita impresión con tinta pigmentada de archivo sobre un papel artístico mate de archivo de alto gramaje, que captura todos los detalles del lienzo y la pasión plasmada en la pintura. - Faile Impresión Fantaisie, 24 x 30 pulgadas, tinta de archivo sobre papel de algodón Entrada de 290 g/m², relieve, firmada y numerada FAILE 2021

    $1,725.00

  • Venta -15% Detroit Series 24 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Serie 24 Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Cope2- Fernando Carlo

    Detroit Serie 24 Pintura original Pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera entelada por Cope2 Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2010. Obra original firmada y titulada. Pintura acrílica en aerosol, técnica mixta, sobre panel de madera entelado. Lista para colgar. Arte de graffiti. Letras burbuja. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. Siempre quise hacer una exposición como esta. Últimamente me he dedicado principalmente a la pintura con técnicas mixtas, pero llevo más de treinta años haciendo grafiti puro y duro, si se le puede llamar así. Eso es lo que me convirtió en Cope2. Pero me gusta variar y mostrar mis diferentes estilos. Así que, con esta exposición, puedo mostrar mi evolución estilística y cómo he progresado. "Versátil" muestra de dónde vengo y qué hago ahora", dijo Cope2 desde su estudio en Nueva York. Cope2 y la intersección del arte pop callejero y el arte del grafiti La obra "Detroit Series 24 Original Painting" de Cope2 marca un hito significativo en la fusión del arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de 2010, de 24x16 pulgadas, es una magistral combinación de pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera enmarcada, firmada y titulada por el propio artista. La obra, lista para colgar, es un testimonio de la trayectoria de Cope2 en el mundo del arte, que encapsula vívidamente sus más de treinta años de experiencia con lo que él denomina "grafiti hardcore". Esta pieza es una audaz declaración de la evolución del artista, que encarna los diversos estilos que Cope2 ha adoptado y dominado a lo largo de los años. Las letras burbuja de la obra resaltan sobre el panel de madera, mostrando la habilidad de Cope2 para combinar la espontaneidad del arte urbano con la permanencia y la textura que proporcionan los medios artísticos como la madera y el acrílico. "Detroit Series 24" no es solo una obra de arte; Se trata de una narrativa, una autobiografía visual que traza la evolución del artista desde las calles de Nueva York hasta los espacios refinados de las galerías. La adaptación de Cope2 a la pintura con técnicas mixtas es una elección consciente que refleja su deseo de crecimiento y exploración dentro de su oficio, a la vez que rinde homenaje a las raíces del grafiti que sentaron las bases de su carrera. Repercusiones de la evolución artística de Cope2 El compromiso de Cope2 con mostrar su evolución estilística es palpable en "Detroit Series 24". La obra es una manifestación física de la versatilidad de la que habla. Esta versatilidad le ha permitido mantenerse como una figura relevante y aclamada en el arte moderno. A través de esta serie, ofrece una historia visual de su desarrollo personal, mostrando la amplitud de sus capacidades artísticas. La serie celebra el cambio, el potencial del grafiti para adaptarse y prosperar en diversos entornos y formatos. En esta pieza, al igual que en otras de la serie, se establece un diálogo entre la crudeza y la energía del arte callejero y la naturaleza reflexiva e intencional del trabajo de estudio. La obra sirve de puente, conectando el grafiti, a menudo subrepresentado, con la narrativa dominante del arte contemporáneo. Es un testimonio de la legitimidad y la profundidad del arte pop callejero y del grafiti, desafiando la idea de que estas formas de expresión son de alguna manera menos válidas que sus contrapartes tradicionales. El legado de la serie Detroit de Cope2 en el arte pop callejero y el grafiti El legado de "Detroit Series 24" trasciende sus logros estéticos. La obra constituye una importante contribución al debate actual sobre el lugar del arte urbano en el contexto más amplio de la historia del arte. La trayectoria de Cope2 refleja la del propio grafiti, desde un acto de rebeldía hasta una forma de arte respetada que ocupa un lugar destacado tanto en galerías como en colecciones privadas. Su obra, en particular en esta serie, encapsula el espíritu de resiliencia que define gran parte del arte urbano y el grafiti, demostrando una adaptabilidad que ha permitido que esta forma de arte florezca. Cope2 no solo ha documentado su evolución a través de su arte, sino que también ha reflejado la evolución del arte pop urbano y el grafiti. "Detroit Series 24" es una vibrante celebración de esta progresión, un lienzo donde el pasado y el presente coexisten, donde el lenguaje de las calles se traduce al léxico de las bellas artes. La contribución de Cope2 al mundo del arte a través de esta obra y otras de la serie es invaluable, consagrándolo como una figura clave en el reconocimiento y la apreciación del arte inspirado en la calle. En definitiva, "Detroit Series 24" es una audaz declaración sobre el poder transformador del arte y la constante búsqueda de expresión y reinvención del artista. A través de su obra, Cope2 sigue inspirando y desafiando, ampliando los límites del arte pop urbano y el grafiti. Sus piezas no son meras obras para colgar en una pared; son diálogos dinámicos, en constante evolución a la par del propio artista, que invitan al espectador a presenciar la historia de uno de los artistas modernos más influyentes del arte pop urbano y el grafiti.

    $5,867.00 $4,987.00

  • Clean Slate Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $21,010.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La tempestad, serigrafía de Cleon Peterson

    Serigrafía "La Tempestad" de Cleon Peterson. Impresión manual a un color sobre papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m². Obra de edición limitada. 2021 Firmado por Cleon Peterson y Edición Limitada Numerada de 30. Tamaño de la obra: 24x30. Serigrafía. Publicado por Louis Buhl & Co. Firmado, fechado y numerado a lápiz en el borde inferior. La esencia provocativa de La tempestad en el arte pop callejero En el panorama del arte pop urbano, pocas obras agitan el debate social con tanta fuerza como "La Tempestad" de Cleon Peterson. Esta serigrafía artesanal, impresa en el exquisito papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m², es una edición limitada que profundiza en la disonancia de la naturaleza humana y el conflicto social. Finalizada en 2021, esta pieza forma parte de una serie limitada de tan solo 30 ejemplares, cada uno con la firma de Peterson y un número único que la identifica dentro de esta exclusiva edición. Con unas dimensiones de 61 x 76 cm, "La Tempestad" impone presencia, atrayendo la mirada y la mente hacia un discurso esencial para el espíritu del arte pop urbano y el grafiti. La obra de Peterson no es apta para pusilánimes. Es un impacto visual contundente, directo y sin complejos en su representación de las facetas más oscuras de la humanidad. «La tempestad» es un testimonio de esta valentía sin complejos, presentando una dicotomía entre el blanco y el negro que trasciende el color, adentrándose en las dualidades del poder y la subyugación, el orden y el caos. La sobriedad de la paleta monocromática es una elección deliberada, reflejo de la marcada división en las estructuras sociales que Peterson suele criticar a través de su arte. La ausencia de color es un silencio estratégico que permite que la narrativa de dominación y resistencia resuene con mayor fuerza en el público. El arte pop callejero y sus diálogos en el lienzo de hormigón El arte pop callejero, bajo el cual "La Tempestad" encuentra un lugar idóneo, no es simplemente una expresión artística, sino una conversación plasmada en el lienzo de hormigón de los espacios públicos. Peterson traslada este diálogo a la exclusividad del papel de bellas artes, llevando la crudeza de las calles a las galerías y colecciones de los amantes del arte. Esta transición no es solo física; es una migración de ideas, un movimiento que traslada las verdades sin refinar y a menudo incómodas del grafiti a un espacio que invita a la contemplación y al debate. El atractivo de "La Tempestad" de Peterson se magnifica por su rareza. En el mundo del coleccionismo de arte, el valor de una obra suele estar ligado a su escasez. Una edición limitada de 30 ejemplares garantiza que solo unos pocos puedan poseer esta pieza tangible de la visión de Peterson. El meticuloso proceso de impresión manual de cada lámina y la elección de papel de alta calidad elevan "La Tempestad" de mera reproducción de arte callejero a una pieza de colección de gran relevancia cultural. La colaboración con Louis Buhl & Co. para su publicación refuerza esta narrativa, otorgándole un aire de prestigio y asegurando el legado de la obra de arte dentro de los niveles más altos del arte. El desafío de Cleon Peterson al espectador «La Tempestad» es un desafío directo planteado por Cleon Peterson. Es un reto lanzado a la sociedad, que invita al espectador no solo a observar, sino a reflexionar sobre los temas subyacentes de conflicto y control. El diálogo que inicia esta obra es un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, que desde hace mucho tiempo sirven como medios para el discurso social y político. El compromiso de Peterson con estos temas es inquebrantable, y su habilidad para transmitirlos mediante la serigrafía es testimonio de su destreza artística y su comprensión de su papel como provocador en el mundo del arte. En conclusión, «La Tempestad» de Cleon Peterson es una obra impactante que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti a través de su audacia temática y su impacto visual. La serigrafía, realizada a mano sobre papel de bellas artes y limitada a treinta ejemplares selectos, trasciende los límites del arte urbano tradicional para ingresar al ámbito del coleccionismo de bellas artes, conservando al mismo tiempo el diálogo crudo y directo que define el género. Es una obra que se erige como puente entre la naturaleza efímera del grafiti y el impacto duradero de las bellas artes, un puente que Peterson recorre con gran habilidad y audaz honestidad.

    $4,376.00

  • Venta -15% Detroit Series 25 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Serie 25 Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Cope2- Fernando Carlo

    Detroit Serie 25 Pintura original Pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera entelada por Cope2 Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2010. Obra original firmada y titulada. Pintura acrílica en aerosol, técnica mixta, sobre panel de madera entelado. Lista para colgar. Arte de graffiti. Letras burbuja. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. Siempre quise hacer una exposición como esta. Últimamente me he dedicado principalmente a la pintura con técnicas mixtas, pero llevo más de treinta años haciendo grafiti puro y duro, si se le puede llamar así. Eso es lo que me convirtió en Cope2. Pero me gusta variar y mostrar mis diferentes estilos. Así que, con esta exposición, puedo mostrar mi evolución estilística y cómo he progresado. "Versátil" muestra de dónde vengo y qué hago ahora", dijo Cope2 desde su estudio en Nueva York. La evolución de Cope2 en el arte pop callejero y el grafiti Dentro del panteón del arte pop callejero y el grafiti, Cope2 se erige como una figura de gran importancia, un nombre sinónimo de las raíces crudas y la evolución dinámica del género. La "Pintura Original de la Serie Detroit 25" es un testimonio del recorrido del artista a través del panorama siempre cambiante del arte urbano. Esta obra original de 2010, firmada y titulada, de 61 x 41 cm, fusiona pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre un panel de madera enmarcado, encarnando la esencia de lo que Cope2 ha denominado "grafiti hardcore". Pero va más allá. Exhibe un grafiti listo para colgar que palpita con la energía de las letras burbuja, un estilo característico que ha convertido a Cope2 en una figura célebre del arte pop moderno. Esta pieza no es simplemente una obra de arte estática; narra la historia de la evolución artística de Cope2. Tras más de tres décadas dedicadas al arte del grafiti, Cope2 se ha ganado el reconocimiento no solo por su fidelidad a las raíces del grafiti, sino también por su adaptabilidad y su dominio de técnicas mixtas. La serie "Detroit Series 25" refleja esta transición, mostrando cómo el artista ha evolucionado desde las calles hasta el estudio, desde el encargo hasta la obra perdurable. La trayectoria artística de Cope2 y su influencia en el arte moderno En palabras del artista, Cope2 ha descrito su trayectoria artística como una marcada por la versatilidad y la evolución. El paso del uso exclusivo de pintura en aerosol a una amplia gama de medios señala una tendencia más amplia dentro de la integración del arte urbano en el mundo de las bellas artes. La "Serie Detroit 25" es emblemática de este cambio, al combinar técnicas tradicionales de grafiti con la textura del acrílico y la solidez de la madera como lienzo. Esta fusión refleja un enfoque sofisticado del arte urbano, difuminando las fronteras entre la subcultura underground y el refinado mundo de las galerías. La obra de Cope2, en particular la "Serie Detroit", puede considerarse una crónica cultural que documenta el auge del arte urbano desde sus inicios subversivos hasta su reconocimiento generalizado. Sus piezas están impregnadas del espíritu del paisaje urbano neoyorquino, cuna del grafiti contemporáneo, pero conectan con un público mucho más amplio que el de la ciudad. A través de su obra, Cope2 ha capturado la emoción visceral del graffiti, los colores llamativos, los contornos atrevidos y la autoexpresión sin complejos, todo ello traduciéndolo a un formato que impone respeto dentro de la esfera del arte contemporáneo. Reflejando narrativas sociales a través del arte del grafiti La "Serie Detroit 25" de Cope2 es más que una obra estética; es una declaración social que captura el espíritu de su época. Su arte no existe en el vacío, sino como un vibrante comentario sobre el entorno del que surge. La obra narra la historia de una transición, no solo para el artista, sino también para el propio grafiti. Antaño relegado a los márgenes del mundo del arte y considerado un acto de vandalismo, el grafiti se ha recontextualizado gracias a obras como las de Cope2. Estas piezas reflejan la evolución de las narrativas en torno al arte urbano, elevándolo a una forma de arte pop callejero que refleja la evolución de las actitudes sociales hacia el espacio público, la propiedad y la libertad artística. El legado de la "Serie Detroit 25" de Cope2 reside en su capacidad para cautivar la imaginación de un público diverso, llevando la voz cruda y auténtica de las calles a los espacios consagrados de las galerías de arte. Encarna el espíritu de resiliencia y adaptabilidad, permitiendo que el grafiti perdure y florezca a pesar de las percepciones sociales, a menudo hostiles. La obra se erige como un vibrante testimonio del poder del arte pop urbano y el grafiti para trascender sus orígenes, influyendo y transformando profundamente la escena del arte moderno. Al contemplar el impacto de la "Detroit Series 25", queda claro que la influencia de Cope2 va más allá de lo visual. Su obra, con sus imágenes vívidas y su conmovedor uso de técnicas mixtas, subraya el potencial del grafiti como catalizador del diálogo y la reflexión. Es una poderosa demostración de la capacidad del artista para evolucionar sin dejar de ser fiel a los principios fundamentales de su oficio, asegurando que su obra siga siendo relevante y resonante en el vertiginoso mundo del arte moderno. A través de sus creaciones, Cope2 ha mostrado sus orígenes y su presente, dejando una huella imborrable en el tejido del arte pop urbano y el grafiti.

    $5,867.00 $4,987.00

  • Runaway Paradise Black DFXX B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side

    Compre Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side HPM Serigrafía de edición limitada tirada a mano en 2 colores con acrílico, tinta de serigrafía y pintura en aerosol⁠ en trapo Coventry de 310 g/m² (borde de cubierta) por Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Una nueva impresión de edición pequeña pintada a mano del estudio. Este con la imagen "Inside Out". Una edición clásica de estudio, pintada e impresa a mano, cada una con sus propios toques. Este papel es pesado, trabajado profundamente y manchado. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Edición variada pintada a mano de 24 Acrílico y tinta de serigrafía sobre papel de archivo Estampado, en relieve y firmado Faile 1986

    $6,303.00

  • Monroe POPfolio Photo Tear Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Fotografía Monroe POPfolio Tear Silkscreen Print de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Monroe POPfolio - Impresión serigráfica de 11 colores, hecha a mano, sobre papel de archivo por el artista pop moderno Mr Brainwash - Thierry Guetta. Obra de arte rara de Marilyn Monroe, edición limitada. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Serigrafía de 11 colores "Bordes rectos", firmada y con huella dactilar del artista.

    $4,011.00

  • Venta -15% Detroit Series 16 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Serie 16 Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Cope2- Fernando Carlo

    Detroit Serie 16 Pintura original Pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera entelada por Cope2 Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2010. Obra original firmada y titulada. Pintura acrílica en aerosol, técnica mixta, sobre panel de madera entelado. Lista para colgar. Arte de graffiti. Letras burbuja. Tamaño: 24 x 24 pulgadas. Siempre quise hacer una exposición como esta. Últimamente me he dedicado principalmente a la pintura con técnicas mixtas, pero llevo más de treinta años haciendo grafiti puro y duro, si se le puede llamar así. Eso es lo que me convirtió en Cope2. Pero me gusta variar y mostrar mis diferentes estilos. Así que, con esta exposición, puedo mostrar mi evolución estilística y cómo he progresado. "Versátil" muestra de dónde vengo y qué hago ahora", dijo Cope2 desde su estudio en Nueva York. Serie Detroit 16 de Cope2: Un emblema del arte pop callejero y el arte del grafiti Cope2, nombre sinónimo de la vibrante crudeza del arte pop callejero y el grafiti, nos presenta "Detroit Series 16", que encapsula la esencia de la expresión urbana. Esta pintura original de 2010 es un vívido ejemplo de la fusión de pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera entelada. Con unas considerables dimensiones de 61x61 cm, esta pieza lista para colgar es una auténtica creación de Cope2, con sus icónicas letras burbuja que rebosan la energía y la espontaneidad características de su obra. Esta pieza en particular de la Serie Detroit es un rico tapiz de color, textura y forma. El uso de madera entelada como soporte representa una ruptura con los muros temporales y los vagones de metro que tradicionalmente sirven de lienzo para los grafiteros. La elección del material por parte de Cope2 marca un paso consciente hacia la permanencia y la longevidad de su arte, en consonancia con su deseo de evolucionar y adaptarse a lo largo de sus más de treinta años de trayectoria artística. Al emplear un enfoque de técnica mixta, Cope2 tiende un puente entre el arte callejero y crudo del graffiti y la naturaleza refinada y deliberada de las obras creadas en estudio. La evolución del estilo en el trabajo de Cope2 La trayectoria que Cope2 describe en su transición a la pintura con técnicas mixtas se evidencia en "Detroit Series 16". La obra funciona como una narrativa visual de su evolución estilística, revelando las capas de crecimiento y cambio que definen su carrera. En sus propias palabras, la versatilidad de su arte demuestra la amplitud de su experiencia, desde las expresiones desenfrenadas del grafiti más radical hasta las complejas y multidimensionales piezas que crea en la actualidad. La obra cuenta la historia de un artista que no se conforma con lo establecido, sino que constantemente expande los límites de su medio para explorar nuevas técnicas y conceptos. La esencia del arte urbano, que enfatiza la accesibilidad y la participación comunitaria, se conserva en esta obra, incluso al tiempo que incorpora elementos del arte pop centrados en los medios de comunicación y la cultura popular. La obra de Cope2, principalmente "Detroit Series 16", es un testimonio del poder transformador del arte para transmitir experiencias personales y narrativas sociales. Es una representación visual de la creencia del artista en el cambio, el potencial del grafiti para evolucionar y su capacidad para reflejar estos cambios a través de su arte. Impacto y legado de la serie Detroit de Cope2 El impacto de "Detroit Series 16" trasciende el atractivo visual de sus colores vibrantes y formas intrincadas. Representa un momento clave en la historia de la integración del arte urbano al mundo de las bellas artes. La obra de Cope2, con su estética distintiva y su compromiso con los valores esenciales del grafiti, ha sido fundamental para redefinir la percepción del arte urbano. La serie, en particular esta pieza, ejemplifica la fluidez del arte contemporáneo, donde los géneros se entrecruzan y surgen nuevas formas. A medida que el arte urbano continúa ganando reconocimiento y respeto dentro de la comunidad artística, obras como "Detroit Series 16" se erigen como hitos en este camino de aceptación cultural. Nos recuerdan las raíces de esta forma de arte en las expresiones espontáneas, a menudo no autorizadas, que se encuentran en entornos urbanos de todo el mundo. Sin embargo, también simbolizan la posibilidad de trascendencia, de un arte que puede elevarse de las calles para adornar las paredes de coleccionistas y entusiastas que valoran la autenticidad y la fuerza cruda que el grafiti encarna. Al analizar el legado de la serie "Detroit Series 16" de Cope2, resulta imposible ignorar la influencia del artista en la trayectoria del arte pop urbano y el grafiti. Su capacidad para transitar de la calle al estudio sin perder la esencia del espíritu del grafiti es notable. La serie ofrece un testimonio visual de la perdurable relevancia de Cope2 en el mundo del arte, destacando su papel no solo como artista, sino también como cronista del lenguaje dinámico y en constante evolución del arte urbano. A través de sus creaciones, Cope2 continúa contribuyendo al diálogo sobre qué constituye el arte, quién puede crearlo y dónde merece ser exhibido.

    $5,867.00 $4,987.00

  • The End Of The End HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impresión de plantilla de madera The End Of The End HPM por Denial- Daniel Bombardier

    El Fin del Fin. Obra original pintada a mano con múltiples aerosoles de pintura en aerosol sobre panel de madera de abedul enmarcado, lista para colgar, por Denial Graffiti Street Artist, Arte Pop Moderno. Edición limitada HPM de 2016, firmada y numerada (10 ejemplares). Tamaño de la obra: 24 x 36 pulgadas. DENIAL es una artista canadiense cuya obra critica el consumismo y la condición humana. Aunque reside en Windsor, Ontario, DENIAL pasa gran parte del año viajando y exponiendo por Canadá y Estados Unidos, habiendo realizado exposiciones individuales en Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Toronto y Vancouver. Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.

    $3,280.00

  • Until Debt Do Us Part HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Hasta que la deuda nos separe Impresión de plantilla de madera HPM por Denial- Daniel Bombardier

    Hasta que la deuda nos separe. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti. Arte pop moderno. 2016 Obra de arte HPM de edición limitada, firmada y numerada. Tamaño: 24x24. "Mi amigo, mi primo y yo creamos estas obras durante una sesión de dos semanas en mi estudio. Últimamente me he centrado en usar formas más táctiles y dinámicas como lienzos. Ha sido muy interesante trabajar con lienzos no rectangulares." - Denial Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.

    $1,871.00

  • Hangry Giclee Print by Brett Crawford

    Brett Crawford Impresión giclée de Hangry por Brett Crawford

    Impresión giclée de Hangry por Brett Crawford Artwork. Edición limitada impresa en papel Somerset Fine Art. Artista callejero pop y grafiti. Edición limitada de 25 ejemplares firmados y numerados de 2019. Tamaño de la obra: 24x24. Hangry de Brett Crawford: El caos infantil se encuentra con el arte pop callejero y el grafiti. Hangry es una impresión giclée de edición limitada de 2019 del artista estadounidense Brett Crawford, conocido por su vívida imaginación y su reinterpretación cultural. Impresa en papel Somerset Fine Art en un formato grande de 61 x 61 cm, esta edición se lanzó en una tirada de solo 25 piezas firmadas y numeradas. La obra se centra en el Monstruo de las Galletas —uno de los personajes más reconocibles de la televisión estadounidense— en un momento explosivo de alegría traviesa mientras se aferra a un triciclo gigante y se lanza a toda velocidad por la pantalla. En una mano sujeta una galleta partida a medio morder, mientras que Óscar el Gruñón, reimaginado como una figura de juguete incrustada en el manillar, reacciona con cómica alarma. Detrás de ellos, la palabra BIG de gran tamaño domina la composición en letras magenta y amarillas llamativas, creando un fondo tipográfico pop retro que es a la vez lúdico e icónico. Sátira, escala e iconografía infantil La obra "Hangry" de Brett Crawford evoca nostalgia al tiempo que la deconstruye con energía y humor. El Monstruo de las Galletas, en esta imagen, no es un tierno títere, sino un símbolo del apetito descontrolado, literalmente hambriento y furioso. El tamaño absurdo del triciclo, la inclinación frenética del movimiento y la expresión exagerada apuntan a un estado emocional entre la euforia y el colapso. Esta representación no es para niños, sino para adultos que crecieron con estos personajes y ahora los ven como símbolos de emoción, memoria y marketing. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, la interpretación de Crawford se convierte en una crítica a la sobreindulgencia y la cultura comercial, disfrazada de humor slapstick. Es una ironía edulcorada, pintada con una perfección brillante. Dominio del medio y detalle vibrante Impresa con técnicas giclée avanzadas, Hangry ofrece colores vibrantes y una nitidez que preserva la profundidad y las capas originales del artista. El papel Somerset Fine Art, conocido por su calidad de archivo y su sutil textura, realza los tonos saturados y el sombreado dinámico que definen la obra de Crawford. Desde la textura del pelaje azul del Monstruo de las Galletas hasta el reflejo en la carrocería de plástico del vehículo de juguete, cada detalle se reproduce con precisión y claridad. La composición captura el movimiento y el volumen con la sensibilidad de un pintor, a la vez que respeta la bidimensionalidad y la audacia del lenguaje visual pop. El tamaño de la impresión realza su presencia, haciéndola parecer de tamaño descomunal, al igual que su protagonista. Brett Crawford y la evolución del juego hacia el comentario pop Hangry es una expresión pura de la continua exploración de Crawford sobre la cultura pop a través de la exageración y el humor surrealista. Al combinar figuras reconocibles de los medios infantiles con accesorios sobredimensionados y emociones exageradas, reinventa la nostalgia como sátira. La inclusión de Oscar el Gruñón como un objeto pasivo, casi decorativo, añade capas de subtexto sobre la cultura de consumo y la domesticación de la rebeldía. El hambre primigenia del Monstruo de las Galletas se convierte en una metáfora del impulso moderno, ya sea por comida, fama o diversión. Mediante esta composición vibrante y descaradamente llamativa, Crawford transforma una escena simple en una compleja narrativa visual. Como obra de arte pop urbano y grafiti, Hangry se erige como una pieza colorida y provocadora que es a partes iguales recuerdo de la infancia y comentario adulto.

    $1,750.00

  • C/S III Silkscreen Pearl Print by OG Slick x Chaz Bojorquez

    OG Slick C/S III Serigrafía Perlada de OG Slick x Chaz Bojorquez

    C/S III Serigrafía de edición limitada de 9 colores, impresa a mano, con acabado blanco perla envejecido sobre papel de bellas artes Stonehenge White de 250 g/m² por OG Slick x Chaz Bojorquez. Arte callejero raro. Artista famoso de arte pop. 2016 Firmado por OG Slick x Chaz Bojorquez y Edición Limitada Numerada de 150 P3 Revelando la esencia de C/S III por OG Slick y Chaz Bojorquez C/S III emerge como una pieza singular dentro de la serie colaborativa de OG Slick y Chaz Bojorquez, dos luminarias del arte pop urbano y el grafiti. Esta serigrafía de edición limitada, impresa a mano en nueve colores sobre papel Stonehenge White Fine Art de 250 g/m², encarna el espíritu de la escena del arte urbano de Los Ángeles. En 2016 nació esta obra excepcional, con cada pieza meticulosamente firmada por OG Slick y Chaz Bojorquez y numerada P3 en una serie limitada a 150 ejemplares. La pintura funciona como un espectáculo visual y un vehículo narrativo, que plasma en sus capas el legado de la evolución del arte urbano. La influencia de OG Slick en la colaboración es evidente en las manos caricaturescas, a la vez lúdicas y firmes, y en el aerosol que domina el primer plano de C/S III. Esta imaginería, a menudo asociada con la naturaleza rebelde del arte urbano, se convierte en un símbolo de las raíces del artista en el movimiento del grafiti y su habilidad para capturar la esencia del paisaje urbano. El enfoque de Slick hacia el arte callejero abraza las influencias de la cultura pop de su época, reflejando una profunda conexión con los jóvenes y los amantes del arte callejero que encuentran familiaridad en su lenguaje visual. La contribución de Chaz Bojorquez al diálogo visual de C/S III Chaz Bojorquez contribuye a C/S III con su icónico toque caligráfico, una característica que se ha convertido en sinónimo de su nombre. Su estilo, profundamente influenciado por la cultura del grafiti cholo, aporta un contraste intrincado y fluido a la audacia de las figuras de Slick. El fondo de la impresión es un lienzo con la firma de Bojorquez, que crea profundidad visual y evoca las raíces históricas del grafiti como forma de comunicación callejera. La obra de Bojorquez trasciende la estética, abordando temas de identidad cultural y crítica social, y celebrando a las comunidades, a menudo subrepresentadas, que conforman la columna vertebral de la cultura urbana. El acabado blanco perlado envejecido de la impresión añade una capa de complejidad, introduciendo una sensación de antigüedad y resistencia que refleja la naturaleza efímera del arte callejero. Este acabado, combinado con el papel premium Stonehenge White Fine Art Paper, dota a la pieza de un sentido de permanencia y sofisticación, permitiéndole ocupar un lugar que tiende un puente entre las expresiones callejeras efímeras y las piezas de arte coleccionables perdurables. La relevancia cultural de C/S III en el arte callejero y pop C/S III ocupa un lugar de relevancia cultural en el arte urbano y el arte pop. Como pieza de edición limitada, refleja un momento en el que la energía cruda del grafiti y la audacia del arte pop convergieron gracias a la obra de OG Slick y Chaz Bojorquez. Esta colaboración es un testimonio del poder transformador del arte urbano, demostrando su capacidad de evolucionar sin perder de vista sus raíces. Coleccionistas y aficionados del género aprecian la obra por su mérito artístico y su representación del diálogo entre diferentes épocas y estilos dentro del arte urbano. El impacto de C/S III trasciende su atractivo visual, desafiando las percepciones tradicionales del arte y su lugar en la sociedad. Mediante su trabajo conjunto, OG Slick y Chaz Bojorquez invitan al público a explorar las narrativas implícitas en los paisajes urbanos, utilizando el lenguaje del arte pop urbano para comunicar historias que a menudo pasan desapercibidas. La naturaleza de edición limitada de la impresión, su meticulosa elaboración y el prestigio de las firmas de los artistas se combinan para consolidar a C/S III como una obra significativa dentro de la historia del arte contemporáneo. Legado de C/S III y sus artistas El legado de C/S III reside en su representación de una forma de arte dinámica y en constante evolución, intrínsecamente ligada a las calles de donde surge. La colaboración entre OG Slick y Chaz Bojorquez es un poderoso recordatorio del potencial del arte urbano para influir e inspirar. Como una pieza singular de arte urbano, C/S III lleva consigo las historias, las luchas y los triunfos de las comunidades que han dado forma al género, asegurando que las voces de las calles sigan resonando en las salas de las bellas artes.

    $1,733.00

  • Venta -15% Defend Your Love Original Spray Paint Acrylic Painting by Indie184- Soraya Marquez

    Indie184- Soraya Marquez Defiende tu amor Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Indie184- Soraya Márquez

    Defiende tu amor. Obra de arte original y única de Marilyn Monroe, collage de técnica mixta sobre lienzo, realizada por la popular artista de arte callejero y cultura pop Indie184-Soraya Marquez. Collage original firmado de 2017, técnica mixta (acrílico y aerosol), tamaño 24x36 Indie184 (Soraya Márquez) (n. 1980) Defiende tu amor, 2017 Collage de técnica mixta sobre lienzo 91,4 x 61 cm (36 x 24 pulgadas) Firmado y fechado a tinta al dorso

    $3,259.00 $2,770.00

  • Don't Listen To Them HPM Stencil Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Don't Listen To Them HPM Stencil Wood Print por Denial- Daniel Bombardier

    No les escuches. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti. Arte pop moderno. El artista canadiense Denial y el australiano Ben Frost han unido fuerzas en una audaz exposición de obra reciente que explora los límites de la apropiación, confrontando las reinterpretaciones de nuestra actual sociedad distópica. Autodenominados «ladrones visuales», ambos artistas cuentan con una larga trayectoria robando y subvirtiendo los iconos culturales que el mundo publicitario y consumista nos ha impuesto, para crear interpretaciones nuevas y pertinentes que son tan provocadoras como humorísticas. El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.

    $2,004.00

  • Ledger Joker Construction Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Pintura de letreros de calles de Ledger Joker Construction por RD-357 Real Deal

    Letrero original de la calle "Zona de construcción del Joker de Heath Ledger", pintado por RD-357. Obra de arte única en metal real de Nueva York. Letrero de "Zona de construcción - Prohibido el paso" de un artista pop de arte graffiti. 2012. Firmada. Técnica mixta (acrílico y aerosol) sobre madera reciclada de Nueva York. Letrero de "Zona de Construcción - Prohibido el Paso". Obra original. Medidas: 24x24 pulgadas . Representa al Joker, el villano de Batman interpretado por Heath Ledger en la película, mirando al espectador. Etiqueta RD en rojo óxido. El Joker de Heath Ledger de RD-357: Una fusión de arte pop callejero e iconografía La pintura original de RD-357, también conocido como Real Deal, titulada «Zona de Construcción del Joker de Heath Ledger», encapsula la esencia del arte pop urbano mediante el uso provocador de señalización pública reutilizada para la expresión artística. Creada en 2012, esta obra de técnica mixta (acrílico y aerosol) transforma una señal de «Prohibido el paso» de una zona de construcción de la ciudad de Nueva York en un lienzo que representa al icónico villano de Batman, interpretado por Heath Ledger, de una manera que desafía y cautiva al espectador. Contextualizando el enfoque artístico de RD-357 RD-357, un artista cuyo nombre real permanece en el anonimato, fiel al espíritu del arte urbano, es conocido por sus crudas interpretaciones de figuras de la cultura pop sobre lienzos poco convencionales. Esta obra en particular mide 61x61 cm y es un testimonio de la versatilidad del arte urbano, que trasciende los límites tradicionales. RD-357 se inspira en el espíritu anárquico del Joker, utilizando un símbolo de ley y orden —una señal de construcción— para presentar una imagen de caos y rebeldía. La ironía es palpable; la señal, que alguna vez advirtió contra el acceso no autorizado, ahora invita a los espectadores a interactuar con la obra de una manera personal, casi agresiva. Simbolismo e impacto en la ilustración del Joker de RD-357 Esta obra no es solo un retrato; es una declaración. Al elegir al Joker de Heath Ledger, RD-357 conecta con la conciencia colectiva de una sociedad fascinada por el arquetipo del antihéroe. La interpretación del Joker por parte de Ledger fue celebrada póstumamente, y su muerte en 2008 dejó una huella cultural que RD-357 aprovecha en esta obra. La yuxtaposición de la figura del Joker sobre el fondo de una señal de construcción neoyorquina revela mucho sobre las corrientes subterráneas caóticas dentro del orden percibido de la vida urbana. El uso de técnicas mixtas, con acrílico y pintura en aerosol, resalta la naturaleza cruda y visceral del arte callejero, a la vez que rinde homenaje a la vitalidad del arte pop. El espectador se enfrenta a la mirada del Joker, que, junto con los brillantes colores de advertencia de la señal de construcción, crea una presencia inquietante pero magnética. Esta interacción obliga al público a contemplar las capas de significado que subyacen a la obra: desde la transformación de la propiedad pública en un medio de expresión personal hasta el diálogo entre el arte y el espectador que desafía las normas sociales y la propia definición de espacio público. En conclusión, el Joker de Heath Ledger de RD-357 en una señal de construcción de Nueva York es un ejemplo sobresaliente de cómo el arte pop urbano puede fusionar iconografía cultural con mensajes subversivos. Mediante esta obra, el artista inmortaliza a un personaje cinematográfico icónico y plantea interrogantes sobre la autoridad, la propiedad y el papel del arte en el discurso público. La obra se erige como un testimonio único del poder del grafiti para redefinir espacios y provocar la reflexión mucho después de que la pintura se haya secado.

    $2,626.00

  • Monroe POPfolio Collage Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Collage serigrafiado Monroe POPfolio de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Portafolio POP de Monroe - Collage impreso a mano en serigrafía de 13 colores sobre papel de archivo por el artista pop moderno Mr Brainwash - Thierry Guetta. Obra de arte rara de edición limitada de Marilyn Monroe. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Serigrafía de 11 colores "Bordes rectos", firmada y con huella dactilar del artista.

    $4,011.00

  • 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Serigrafía de OG Slick

    3 Lil Piggies - Edición limitada Pink Pasadena, impresiones serigráficas HPM de 5 colores con detalles pintados a mano sobre papel Somerset Hot Press, por OG Slick, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Enmarcado, 2015. Firmado por OG Slick (n. 1967). 3lilpigs 3 Lil Piggies (Pink Pasadena), 2015. Serigrafía a color con detalles pintados a mano sobre papel Somerset Hot Press. 61 x 61 cm (hoja). Edición 21/25. Firmado y fechado a lápiz en el borde inferior. Publicado por Big Dicks Hardware, Los Ángeles. Enmarcado bajo cristal. Dimensiones del marco: 63,5 x 63,5 cm.

    $1,938.00

  • Monroe POPfolio Fragile Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Portafolio Monroe POP, serigrafía frágil de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Monroe POPfolio - Serigrafía frágil de 11 colores impresa a mano sobre papel de archivo por el artista pop moderno Mr Brainwash - Thierry Guetta. Obra de arte de edición limitada y poco común de Marilyn Monroe. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Serigrafía de 11 colores "Bordes rectos", firmada y con huella dactilar del artista.

    $4,011.00

  • My Shadows Got My Back Original Spray Paint Painting by Chris RWK

    Chris RWK- Robots Will Kill My Shadows Got My Back Pintura en aerosol original de Chris RWK

    Mis sombras me cubren las espaldas. Obra original única de técnica mixta con pintura en aerosol y acrílico sobre lienzo del popular artista de graffiti callejero Chris RWK. Pintura original firmada sobre lienzo de 24x30 pulgadas, 2022 Criado en los años 80, el mundo de Chris se veía a menudo completamente inundado por las imágenes e ideas que le presentaban la televisión, los cómics, la música y las películas de la época. Inmerso en estos diversos medios, Chris comenzó a almacenar las imágenes que le surgían a través de sus experiencias cotidianas en lo que él llama un «diario mental».

    $3,645.00

  • My Heart and Soul Original Acrylic Canvas Painting by Raid71

    Raid71 Mi Corazón y Alma, Pintura Original en Lienzo Acrílico de Raid71

    Mi Corazón y Alma, una pintura acrílica original de Raid71, una obra de arte sobre lienzo de un artista pop de arte callejero. Pintura acrílica original firmada en 2023, tamaño 24x48 , de Mickey Mouse estilizado con tatuajes relacionados con Disney y Star Wars por toda la superficie. El tapiz cultural del arte original de Raid71 Raid71, conocido por su estilo visual impactante e imaginativo, crea una declaración audaz con "My Heart and Soul". El lienzo de 24x48 pulgadas le brinda al artista un amplio espacio para explorar la profundidad y complejidad de la transformación del personaje. El uso de acrílicos le permite a Raid71 superponer capas y texturizar la obra, proporcionando una sensación de dimensión que da vida a los tatuajes. Estos tatuajes son más que una simple decoración; narran historias dentro de historias, haciendo referencia a los ricos mundos de Disney y Star Wars, que han impactado profundamente la cultura popular. En esta pintura, el artista profundiza en la noción de identidad y legado: cómo los personajes e historias de nuestra infancia permanecen arraigados en nuestro ser adulto, como tinta indeleble en la piel. La yuxtaposición de un personaje tradicionalmente inocente adornado con tatuajes típicamente asociados con un estilo de vida contracultural desafía las percepciones de los espectadores y los invita a encontrar conexiones con las imágenes. El arte pop urbano y el grafiti siempre han sido una plataforma para que los artistas fusionen elementos icónicos de la cultura pop con la energía cruda y auténtica de las calles. «Mi corazón y mi alma», una pintura acrílica original de Raid71, ejemplifica esta síntesis al reimaginar a un personaje universalmente querido, Mickey Mouse, fusionándolo con un tapiz de tatuajes relacionados con Disney y Star Wars. Esta obra original, firmada por el artista y fechada en 2023, representa cómo el arte urbano y la iconografía de la cultura pop pueden converger de maneras vibrantes e inesperadas. Importancia de los acrílicos en el arte pop callejero y el grafiti La pintura acrílica es especialmente idónea para las necesidades expresivas del arte pop urbano y el grafiti. Su versatilidad y rápido secado permiten a artistas como Raid71 trabajar con espontaneidad, un enfoque esencial en el arte urbano. Además, el acrílico ofrece la durabilidad necesaria para obras destinadas a diversos entornos, desde galerías de arte hasta colecciones privadas. En «My Heart and Soul», Raid71 utiliza el acrílico para crear texturas y capas que imitan la apariencia de los tatuajes en la piel, una hazaña que requiere tanto habilidad como un profundo conocimiento del medio. El resultado es una obra que trasciende la mera pintura para convertirse en una representación de la destreza técnica y la visión creativa del artista. El lugar de Raid71 en el panteón del arte pop callejero y el grafiti Artistas como Raid71 están transformando el panorama del arte urbano pop y el grafiti, demostrando que este género no se limita a murales públicos ni a obras efímeras. Al trasladar la sensibilidad del arte urbano al lienzo, crean obras que pueden apreciarse en un contexto artístico más tradicional, conservando a la vez la rebeldía y la inmediatez que definen el arte urbano. «My Heart and Soul» es un testimonio de esta evolución, mostrando cómo el arte urbano puede ser accesible y sofisticado. La pintura afirma que personajes como Mickey Mouse, que algunos podrían considerar mero entretenimiento infantil, poseen un significado más profundo y pueden convertirse en poderosos símbolos al ser reinterpretados desde la perspectiva del arte urbano. Coleccionabilidad y atractivo perdurable de las obras originales Las obras originales de arte urbano pop y grafiti ocupan un lugar especial en el corazón de los coleccionistas. «My Heart and Soul», una pieza única e irrepetible, posee un valor intrínseco que trasciende su atractivo visual. El hecho de que el artista la firme le confiere autenticidad y crea un vínculo directo entre el artista y el coleccionista. Coleccionistas y aficionados se sienten atraídos por la originalidad y el toque personal de estas obras. En un mundo donde abundan las reproducciones e impresiones, una obra original es una creación singular que captura un momento en la trayectoria artística del artista. La pintura de Raid71, con sus intrincados detalles y referencias culturales, no es solo una obra de arte; es un pedazo de historia, una instantánea de la convergencia actual entre la cultura pop y el arte urbano. En resumen, «Mi corazón y mi alma», de Raid71, celebra el arte pop urbano y el grafiti, un género que continúa expandiendo límites y desafiando nuestra comprensión del arte y la cultura. Mediante el uso de acrílicos y lienzo, Raid71 nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con los íconos de nuestra infancia y las historias que dan forma a nuestro mundo. Esta pintura es una audaz representación del potencial creativo que surge de la intersección entre el arte urbano y la cultura pop, un potencial que Raid71 aprovecha con habilidad y visión.

    $3,501.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Bone Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Revolución es una madre que devora a sus hijos. Serigrafía de tondo de hueso de Cleon Peterson.

    Revolución es una madre que se come a sus hijos. Tondo de hueso. Serigrafía de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con corte circular irregular a mano. Obra de arte de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 100 Tamaño de la obra Impresión serigráfica de corte circular de 24x24. Tamaño de la obra 24x24. Explorando la narrativa circular: 'La revolución es una madre' de Cleon Peterson «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos», una serigrafía de Cleon Peterson, encapsula un mensaje conmovedor a través de su singular formato circular. La edición limitada de 2024, con solo 100 ejemplares firmados y numerados, retrata de forma impactante la naturaleza cíclica y a menudo autodestructiva de la revolución. Esta obra, de 61 x 61 cm, está meticulosamente elaborada sobre papel artístico Coventry Rag de 290 g/m², cortado a mano en círculos con bordes irregulares, resaltando el contraste entre la delicada presentación de la pieza y su poderoso contenido. Simbolismo en el Tondo de Cleon Peterson El tondo, una obra de arte circular, posee una rica historia que se remonta al Renacimiento y a menudo se utiliza para simbolizar la perfección o lo divino. La adaptación que Peterson hace de este formato al arte pop urbano y al grafiti constituye un medio ingenioso para capturar el movimiento perpetuo del conflicto y la convulsión social. El marco circular obliga al espectador a recorrer continuamente la imagen, reflejando la naturaleza cíclica y repetitiva de las luchas representadas. Si bien conserva la sobriedad de la característica paleta en blanco y negro de Peterson, la obra adquiere una nueva dimensión a través de su forma, enfatizando el ciclo interminable de la revolución y sus consecuencias. Las figuras dentro del tondo participan en actos de violencia y dominación, sin un principio ni un fin claros, una conmovedora metáfora de la a menudo incesante agitación del cambio social. La resonancia cultural de la obra de Peterson La obra de Cleon Peterson se sitúa en la encrucijada entre la reflexión cultural y la expresión artística. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos» es una creación artística y un comentario sobre la naturaleza de los movimientos sociales y los patrones recurrentes de la historia. Peterson confronta al espectador con la paradoja de la revolución: es a la vez necesaria para la evolución y destructiva por naturaleza. Esta serigrafía en formato tondo contribuye al diálogo actual sobre el papel del arte pop urbano en el discurso moderno. Al igual que los artistas callejeros y grafiteros que le precedieron, Peterson utiliza formas públicas de expresión para comentar sobre el dolor personal y los dilemas sociales. La edición limitada de esta obra, junto con el renombre del artista, garantiza que esta pieza mantendrá su lugar en el debate del arte contemporáneo durante muchos años. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos» de Cleon Peterson es una representación impactante de la naturaleza perpetua de la agitación social. Sirve como un crudo recordatorio del poder transformador, pero a menudo destructivo, de la revolución. Esta serigrafía de edición limitada encapsula la esencia del arte pop callejero y el arte del grafiti, fusionando formatos artísticos históricos con temas contemporáneos para provocar la reflexión, fomentar el pensamiento y desafiar la perspectiva del espectador sobre los ciclos del cambio.

    $1,564.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Black Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Revolución es una madre que devora a sus hijos. Serigrafía Black Tondo de Cleon Peterson.

    Revolución es una madre que se come a sus hijos. Serigrafía Black Tondo de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con corte circular irregular a mano. Obra de arte de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 100 Tamaño de la obra Impresión serigráfica de corte circular de 24x24. Tamaño de la obra 24x24. El Tondo de Cleon Peterson: Una exploración visceral de la revolución La obra de Cleon Peterson, «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo negro», captura la esencia de la revolución: su furia transformadora y su reacción destructiva. Esta serigrafía de edición limitada de 2024 es una cruda representación de la violencia cíclica inherente a la convulsión social. Con su característica estética de alto contraste, Peterson invita a la reflexión sobre el tumulto que acompaña al cambio sistémico. Méritos artísticos del Tondo negro de Peterson Limitada a una serie de 100 ejemplares, cada pieza está meticulosamente firmada y numerada, lo que acentúa la exclusividad de esta obra que invita a la reflexión. El tondo —una obra circular— mide 61 x 61 cm, un formato que históricamente sugiere plenitud e infinito, pero que en manos de Peterson representa el ciclo perpetuo del fervor revolucionario. Los bordes irregulares, cortados a mano, del papel artístico Coventry Rag de 290 g/m² realzan la cualidad táctil de la pieza, aumentando su impacto visceral. La elección del círculo es deliberada, pues rompe con el tradicional lienzo rectangular para crear una experiencia más inmersiva y contemplativa. Esta forma permite que la violencia interna se expanda en todas direcciones, reflejando la naturaleza absorbente del tema. La obra de Peterson no se limita a colgar en una pared; confronta al espectador y lo envuelve en su narrativa. Comentario cultural a través de la serigrafía de Peterson En «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo negro», Peterson expone las paradojas de la revuelta. Su uso del negro —asociado a lo desconocido y a menudo a la muerte— funciona como un vacío en el que las figuras emergen y son consumidas. La obra es una alegoría de la naturaleza cíclica de la historia, donde cada acto de levantamiento lleva consigo las semillas de su propia destrucción. Los austeros tonos en blanco y negro despojan a la escena de todo romanticismo, dejando al descubierto la cruda lucha de poder. Conecta con la esencia del arte pop urbano y el grafiti, que a menudo abordan verdades objetivas y reivindican los espacios públicos como foros de diálogo. La obra de Peterson va más allá, encapsulando la voz cruda y sin censura de la calle en un contexto de bellas artes. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo negro» es un conmovedor recordatorio de la danza perpetua entre el orden y el caos. Es una obra que encapsula la esencia del enfoque de Cleon Peterson hacia el arte pop urbano, visibilizando las realidades, a menudo incómodas, que subyacen a las sociedades humanas. A través de su trabajo, Peterson interpela al espectador, invitándolo a una reflexión más profunda sobre las corrientes subterráneas del cambio cultural y político.

    $1,564.00

  • C/S I Silkscreen Pearl Print by OG Slick x Chaz Bojorquez

    OG Slick Serigrafía C/SI con estampado perlado de OG Slick x Chaz Bojorquez

    Serigrafía de edición limitada C/SI de 9 colores, impresa a mano, con acabado blanco perla envejecido sobre papel de bellas artes Stonehenge White de 250 g/m², por OG Slick x Chaz Bojorquez. Arte callejero raro. Artista famoso de arte pop. 2016 Firmado por OG Slick x Chaz Bojorquez y Edición Limitada Numerada de 150 P1 Explorando las complejidades de C/SI por OG Slick y Chaz Bojorquez La colaboración entre OG Slick y Chaz Bojorquez ha dado como resultado C/SI, una serigrafía de edición limitada, impresa a mano en nueve colores, que exhibe la sutil sinergia entre el arte pop urbano y el grafiti. Creada en 2016, esta obra forma parte de una serie limitada; cada pieza lleva la firma del artista y está numerada (P1 de 150), lo que subraya su exclusividad y valor como objeto de colección. La colaboración entre estos dos pilares del arte urbano sintetiza sus voces artísticas distintivas en una declaración visual unificada que resuena con la energía y el espíritu del paisaje urbano del que se inspira. OG Slick, cuyas raíces están firmemente arraigadas en la cultura callejera de Los Ángeles, aporta su iconografía a la colaboración. Sus contribuciones a la serigrafía C/SI se caracterizan por los guantes de estilo caricaturesco que interactúan con el espectador, un uso directo e impactante de la imagen que se ha convertido en un sello distintivo de su obra. Este elemento gráfico contrasta marcadamente con el intrincado fondo, invitando a un diálogo sobre la interacción entre la cultura pop y la naturaleza subversiva del arte del grafiti. Elementos distintivos y comentarios culturales en C/SI La influencia de Chaz Bojorquez en la impresión de C/SI es innegable. Su característico estilo caligráfico, derivado de la escritura chola del este de Los Ángeles, proporciona un rico trasfondo textual a los audaces elementos gráficos de Slick. Las capas de texto en la impresión evocan la naturaleza palimpsestista del arte callejero, donde los mensajes se superponen, creando un tapiz complejo que refleja el sentir de la comunidad. El arte de Bojorquez con las letras trasciende la mera estética, adentrándose en la política identitaria y las narrativas sociales que siempre han estado en el corazón de su obra. El acabado blanco perlado envejecido de la impresión añade una dimensión de antigüedad y textura, sugiriendo una cualidad desgastada, común en el arte callejero expuesto a la intemperie. Esta elección de acabado no solo realza la profundidad visual de la pieza, sino que también tiende un puente entre la naturaleza transitoria del arte callejero y la permanencia que buscan las obras de arte. El papel Stonehenge White Fine Art, conocido por su calidad y durabilidad, refuerza la intención de preservar la belleza efímera del arte callejero en una forma que resista el paso del tiempo. La naturaleza de edición limitada de C/SI y su coleccionabilidad La naturaleza de edición limitada de la lámina C/SI subraya su valor dentro del arte pop urbano y el grafiti. El hecho de que solo existan 150 ejemplares, cada uno firmado por los artistas OG Slick y Chaz Bojorquez, eleva la obra de mera reproducción a pieza de arte codiciada. Coleccionistas y entusiastas del arte urbano se sienten atraídos por el atractivo visual de la obra y el capital cultural que representa una serie tan limitada. Poseer una pieza de esta serie es como tener en sus manos un fragmento de la historia del arte urbano, una instantánea del momento en que dos renombrados artistas convergieron para dejar una huella imborrable en el mundo del arte. Impacto de C/SI en la percepción del arte callejero El impacto de C/SI trasciende los límites del grafiti y el arte callejero tradicionales. Al situar la obra en el contexto del arte pop, OG Slick y Chaz Bojorquez invitan al espectador a reconsiderar las distinciones entre el arte culto y las formas de arte urbano. Esta colaboración pone de manifiesto la versatilidad y adaptabilidad del arte callejero, su capacidad para comentar y absorber influencias de diversos movimientos artísticos, y su constante búsqueda de legitimidad y respeto dentro de la jerarquía artística. Los elementos visuales de la impresión reflejan una sofisticada comprensión de los símbolos culturales, la iconografía y el poder de la palabra escrita, elementos fundamentales del arte pop callejero y el grafiti. La colaboración entre OG Slick y Chaz Bojorquez en C/SI simboliza un movimiento que se resiste a ser categorizado de forma simplista, insistiendo en una identidad compleja, tan fluida y vibrante como las calles de las que surge. Mediante su fusión artística, estos artistas contribuyen a la narrativa del arte callejero como una forma en constante evolución que, sin embargo, se mantiene fiel a sus raíces en el tejido urbano.

    $1,733.00

Investment Grade Graffiti Street Pop Artwork

Arte de calidad de inversión en arte pop callejero y arte de grafiti

En el contexto del arte urbano pop y el grafiti, el arte de inversión se refiere a obras con un alto potencial de revalorización económica, que a la vez conservan su relevancia cultural y estética. Estas piezas suelen ser creadas por artistas con una presencia consolidada en el mercado, reconocimiento institucional o una demanda constante por parte de los coleccionistas. El término "de inversión" no se refiere únicamente a precios elevados; refleja una combinación de rareza, procedencia, calidad de producción y la trayectoria del artista. En el mercado del arte urbano, las obras de inversión a menudo forman parte de serigrafías de edición limitada, piezas de técnica mixta o lienzos originales que demuestran habilidad técnica, profundidad conceptual y una voz visual única. A medida que se difumina la línea entre la cultura urbana y las bellas artes, los coleccionistas recurren cada vez más a esta categoría en busca de valor a largo plazo y una conexión significativa con el arte.

Cualidades que definen las obras de Street Pop de grado de inversión

Las obras consideradas de inversión dentro de este género comparten varias características definitorias. Suelen estar firmadas y numeradas, con tiradas reducidas para aumentar su exclusividad. Los materiales juegan un papel fundamental: las impresiones realizadas en papel de algodón de calidad museística o con pigmentos de archivo son las preferidas por los coleccionistas más exigentes. Detalles de producción como el relieve, los sellos de cera caliente, los retoques a mano o las mejoras de realidad aumentada realzan el valor de la pieza. Y lo que es más importante, estas obras a menudo poseen una sólida base conceptual, ya sea a través de la crítica política, la introspección emocional o la reinterpretación histórica. Artistas como Cleon Peterson, Shepard Fairey, Handiedan y Faile han publicado obras que cumplen sistemáticamente con estos estándares, con valores que se han mantenido o incrementado tanto en galerías como en subastas.

Comportamiento del mercado y estrategia del coleccionista

Los coleccionistas que invierten en este nivel suelen seguir de cerca la trayectoria de los artistas, los récords de subastas, el control de ediciones y los respaldos institucionales. Las publicaciones de galerías de prestigio como Thinkspace, Stolenspace y Subliminal Projects a menudo indican un gran potencial de colección a largo plazo. El momento oportuno es crucial: los primeros lanzamientos, las primeras ediciones y los primeros HPM tienden a superar en rendimiento a las tiradas posteriores o las ediciones abiertas. Muchas obras de inversión también se benefician de la proyección internacional, ya sea a través de murales de gran formato, exposiciones en museos o su inclusión en colecciones públicas. La escasez, combinada con una visibilidad sostenida, genera credibilidad, lo que se traduce en una mayor resistencia en el mercado. Para los inversores, estas obras constituyen tanto activos estéticos como referentes culturales, reflejando un momento histórico a través de la expresión urbana.

El papel del valor cultural en el arte de la inversión

A diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, el arte de inversión conlleva un peso emocional y cultural. En el arte pop urbano y el grafiti, esta dualidad se intensifica. Estas obras suelen surgir de la resistencia, la identidad, la sátira o la memoria, lo que les confiere una resonancia que trasciende el atractivo superficial. Las obras más valiosas en este campo no solo decoran: transforman, informan y provocan. Esta profundidad de mensaje y medio es lo que distingue el arte de inversión de las tiradas decorativas. A medida que coleccionistas e instituciones reconocen cada vez más el poder del arte urbano para definir la cultura visual contemporánea, el grafiti y el arte pop de inversión se consolidan en el diálogo en constante evolución entre las finanzas y el legado artístico.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta