Hombre varón
-
Tim Doyle Serigrafía El dragón blanco de Tim Doyle
Edición limitada "El Dragón Blanco", serigrafía de 4 colores impresa a mano sobre papel grueso por Tim Doyle, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada, de la Serie VI (2013). Tamaño de la obra: 12 x 24 pulgadas. Impresión con tinta plateada metalizada. Esta lámina es una colaboración entre Tim Doyle y Nick Derington. Está marcada a mano con un VII y presenta márgenes blancos. Inspirada en la película Blade Runner. Serigrafía El Dragón Blanco de Tim Doyle La obra «El Dragón Blanco» de Tim Doyle es un ejemplo visualmente impactante del arte pop urbano y el grafiti, que fusiona influencias ciberpunk con un paisaje urbano meticulosamente detallado. Creada en 2013 como una serigrafía manual a cuatro colores sobre papel grueso, esta pieza forma parte de una edición limitada de 300 ejemplares. Marcada a mano con un VII y con márgenes blancos, incorpora tinta metálica plateada para crear un efecto de lluvia brillante que realza el paisaje urbano nocturno. Producida en colaboración con el artista Nick Derington, esta obra captura la atmósfera vibrante de una metrópolis futurista, inspirándose directamente en la película Blade Runner. La influencia de Blade Runner en la estética urbana Esta obra sumerge al espectador en una ciudad distópica repleta de letreros de neón, callejones oscuros y una compleja mezcla de comercio tradicional y tecnología futurista. Inspirada en la estética cinematográfica de Blade Runner, la composición de Doyle refleja los influyentes elementos visuales de la película, incluyendo una fusión de mercados callejeros asiáticos, anuncios en rascacielos y un paisaje constantemente húmedo e iluminado. La presencia del dragón azul neón, los letreros flotantes y las figuras acurrucadas bajo paraguas refuerzan la atmósfera ciberpunk. Estos elementos establecen un marcado contraste entre las brillantes luces artificiales y las siluetas oscuras de las figuras que transitan por las calles empapadas por la lluvia. La profundidad de la composición crea una experiencia de múltiples capas, guiando la mirada del espectador desde las figuras en primer plano hasta las imponentes estructuras del fondo. La inclusión de logotipos de marcas reconocibles, como Atari y Koss, añade una capa de nostalgia a la vez que enfatiza la naturaleza consumista de este mundo futurista. Esta combinación de imágenes comerciales y crudo realismo urbano es un aspecto característico del arte pop callejero y del grafiti, que refleja un comentario más amplio sobre la evolución tecnológica y la fusión cultural. La aproximación de Tim Doyle al arte pop moderno Tim Doyle es conocido por su habilidad para plasmar atmósferas cinematográficas en obras de arte serigrafiadas que conservan la energía cruda del arte pop urbano. Su formación en ilustración y grabado le permite crear piezas con una estética gráfica y atmosférica a la vez. En «El Dragón Blanco», el uso de tinta plateada metalizada dota a la lluvia de una cualidad casi animada, infundiendo vida al entorno urbano. El cuidadoso equilibrio de azules, rojos y tonos oscuros realza el marcado contraste entre elementos artificiales y naturales, reforzando la tensión entre la tecnología y la existencia humana en un mundo en constante evolución. El proceso de serigrafía manual confiere a esta impresión una cualidad tangible e irrepetible para el arte digital. La superposición de capas de tinta crea una sensación de profundidad, donde cada pincelada añade detalles intrincados a la composición. Los márgenes blancos enmarcan la obra, creando la sensación de un instante preservado en el tiempo: la captura de una ciudad que nunca duerme, en constante evolución pero atrapada en una estética atemporal. El legado del Dragón Blanco en el grafiti y el arte pop callejero Como parte de la continua exploración de Doyle de paisajes urbanos inspirados en el cine, El Dragón Blanco constituye un testimonio del impacto perdurable del cyberpunk en el arte moderno. Esta edición limitada, con su meticulosa elaboración y narrativa inmersiva, tiende un puente entre la nostalgia cinematográfica y la cultura visual contemporánea. La combinación de técnicas de serigrafía artesanal, líneas gráficas audaces y paletas de colores neón se alinea con la estética del arte pop urbano y el grafiti, convirtiéndola en una pieza destacada dentro de la obra de Doyle. A través de esta obra, Doyle y Derington logran transportar al espectador a un mundo que se siente a la vez familiar y futurista, donde la lluvia nunca cesa y las luces de neón nunca se apagan. El Dragón Blanco es más que una simple representación de una ciudad distópica; es una celebración del lenguaje visual que ha definido a generaciones de soñadores urbanos, narradores y artistas.
$291.00
-
Jon Smith Serigrafía Butch de Jon Smith
Butch, edición limitada, serigrafía de 5 colores impresa a mano sobre papel Mohawk Cream, por Jon Smith, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra inspirada en Pulp Fiction de la exposición colectiva de arte Quentin vs. Coen de Spoke Art.
$201.00
-
Skinner Esta impresión giclée de horror nunca se deshizo de Skinner
Esta edición limitada de la obra "El horror nunca se deshace", impresa en papel de algodón aterciopelado, es una obra del artista callejero contracultural Skinner. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$106.00
-
Andy Fairhurst Más allá de Thunderdome Blaster Giclee Print por Andy Fairhurst
Más allá de la Cúpula del Trueno: Impresión giclée de edición limitada Blaster en papel de bellas artes de Andy Fairhurst, artista callejero contracultural. Película Mad Max: Más allá de la Cúpula del Trueno protagonizada por Mel Gibson.
$103.00
-
Joshua Horkey Feeling Super Archival Print de Joshua Horkey
Impresiones artísticas de edición limitada "Feeling Super" con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² del artista de arte callejero y cultura pop Joshua Horkey. Joshua Horkey "Sintiéndome genial" - Impresión de archivo, edición limitada de 12 - 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pulgadas) Sintiéndome genial • Impresión de pigmento de archivo firmada • Papel de archivo Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² • 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pulgadas) Firmada y numerada a mano por el artista Joshua Horkey en una edición limitada de 12
$217.00
-
Dave Kinsey Serigrafía de distopía de Dave Kinsey
Dystopia Edición Limitada Serigrafía Manual de 2 Colores sobre Papel Artístico por Dave Kinsey Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. PangeaSeed presenta su segunda edición del innovador festival Sea Walls: Murals for Oceans, del 17 al 26 de julio en Cozumel, México. Sea Walls: Murals for Oceans es el primer movimiento de su tipo que busca la conservación de nuestros océanos a través del arte público y el activismo (ARTivismo). Este segundo festival de verano de PangeaSeed contará con la participación de más de 25 reconocidos artistas contemporáneos de todo el mundo, quienes colaborarán para visibilizar los urgentes problemas ambientales de los océanos, a la vez que educan e inspiran a personas y comunidades a proteger el ecosistema más importante del planeta: el océano.
$134.00
-
Peter Keil Rostro de niño 84. Pintura al óleo original de Peter Keil.
Cara de niño 84. Obra de arte original y única, realizada con técnica mixta al óleo sobre cartón por el popular artista impresionista moderno Peter Keil. Pintura original de Peter Keil de 1984, firmada, de 12x16 pulgadas, que representa el rostro de un niño grande. Presenta algunos desconchones de pintura en la mejilla, algo común en las obras originales de Peter Keil. El rostro de un niño '84 de Peter Keil: Una fusión de expresionismo y arte pop callejero La obra "Rostro de niño '84" de Peter Keil constituye un vibrante ejemplo de cómo las técnicas impresionistas modernas pueden fusionarse con el espíritu del arte pop urbano y el grafiti. Con unas dimensiones de 30,5 x 40,5 cm, esta pintura original al óleo sobre cartón, realizada con técnica mixta, revela el estilo distintivo de Keil, reconocido por su enfoque espontáneo y audaz del arte moderno. La pintura, que representa el rostro gigante de un niño, encapsula la inocencia y la expresividad propias de la infancia, plasmadas a través del prisma del vívido estilo impresionista de Keil. Como es característico en las obras originales de Peter Keil, esta pieza presenta desconchones de pintura en la mejilla, consecuencia natural de la densa técnica de impasto empleada por el artista y de la delicadeza del cartón como soporte. Estos desconchones no restan impacto a la obra; al contrario, enriquecen su narrativa, reflejando el paso del tiempo y la historia táctil del proceso artístico de Keil. Este elemento textural, común en los originales de Keil, subraya la emoción cruda y sin filtros que busca capturar en sus sujetos. Interpretando el lenguaje artístico de Keil en El rostro de un niño '84 Interpretar "Cara de niño '84" de Keil exige apreciar su lenguaje artístico, que fusiona las formas abstractas del impresionismo con los colores vibrantes y la inmediatez emocional del arte urbano. La representación de Keil va más allá de la simple representación de los rasgos infantiles; explora el carácter y la emoción transmitidos a través de formas exageradas y una rica paleta de colores. Los grandes ojos luminosos dominan la composición, sirviendo como ventanas al alma del niño y reflejando la profundidad de la experiencia humana que Keil busca explorar a través de su arte. La elección del cartón como soporte para esta obra revela principalmente la intención de Keil de tender un puente entre las bellas artes convencionales y los materiales más accesibles y cotidianos que suelen utilizarse en el arte pop urbano y el grafiti. Esta elección poco convencional refleja una democratización del arte, un tema clave en el arte urbano, donde el énfasis reside en hacer que el arte sea accesible y cercano a un público amplio. Al utilizar el cartón, Keil desafía las normas artísticas tradicionales y se alinea con una forma de expresión artística arraigada en las realidades de la vida urbana. La influencia perdurable del enfoque de Keil hacia el retrato La influencia perdurable del enfoque de Peter Keil hacia el retrato se evidencia en "Rostro de niño '84". Su obra, a menudo categorizada dentro del impresionismo moderno, conecta con un amplio abanico de expresiones artísticas, incluyendo el Pop Art callejero y el grafiti. La contribución de Keil a estos géneros reside en su capacidad para infundir a la pintura de retrato tradicional una inmediatez y una crudeza callejera propias del arte urbano. Esta pintura, con sus contornos audaces y colores vibrantes, es testimonio del espíritu innovador de Keil y su impacto en el arte contemporáneo. Además, la vibrante calidad de la pintura, característica definitoria de la obra de Keil, subraya el potencial expresivo del Pop Art callejero y el grafiti. "Rostro de niño '84" ejemplifica cómo estos géneros pueden transmitir narrativas emocionales complejas, desafiando la percepción de que el arte callejero se centra únicamente en el comentario público o la crítica social. El retrato de Keil es una celebración de la individualidad y el espíritu humano, encapsulados en la mirada de un niño y articulados a través de la pintura. «Cara de niño '84» de Peter Keil es una obra significativa que captura la intersección del impresionismo moderno con el dinámico mundo del arte pop urbano y el grafiti. La espontaneidad de su ejecución, sus colores vibrantes y sus matices texturales contribuyen a su perdurable atractivo y a su estatus como una representación significativa de la visión artística de Keil. Como obra que conserva las huellas de su creación, sigue cautivando e inspirando, ofreciendo una ventana a la profundidad y diversidad de la obra de Keil.
$266.00
-
Jon Smith Serigrafía de Zed's Dead de Jon Smith
Zed's Dead Edición Limitada Serigrafía de 6 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Jon Smith, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra inspirada en Pulp Fiction, perteneciente a la exposición colectiva Quentin vs. Coen de Spoke Art. Serigrafía de seis colores de 30,5 x 45,7 cm. Edición limitada de 80 ejemplares, firmada y numerada.
$201.00
-
Christabel Christo Recuerdos de una pintura de violación y asesinato de Christabel Christo
Recuerdos de violación y asesinato. Obra de arte original y única en técnica mixta sobre lienzo, realizada por la popular artista de graffiti callejero Christabel Christo, utilizando un periódico New York Mirror de 1963. Firmado en 2010. 12x15,5. Recuerdos de violación y asesinato. Pintura de Christabel Christo.
$631.00
-
Faile Luchando con el bloque Faile Impresión de archivo de Faile
Luchando con Faile Block. Impresión de archivo de Faile. Edición limitada en papel de algodón Entrada Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de arte moderna de artista callejero de graffiti pop. 2023 Impresión firmada y numerada Edición limitada de 250 Tamaño de la obra 12x16 Pigmento de archivo Bellas Artes Lucha libre Luchador pasando el rato con su amigo un oso de peluche gigante con arcoíris. Explorando el vibrante nexo de la cultura en la impresión de archivo "Wrestling With Faile Block" de Faile «Luchando con Faile Block» es una impactante impresión de archivo del colectivo artístico Faile, sinónimo de la innovadora fusión entre el grafiti pop y el arte urbano. Esta pieza de edición limitada de 2023, firmada y numerada, con solo 250 copias, es testimonio de la posición única de Faile en el mundo del arte moderno. Con unas dimensiones de 30,5 x 40,6 cm e impresa en papel de bellas artes Cotton Entrada Rag de 290 g/m² con textura irregular, esta obra captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti mediante un delicado proceso artístico con pigmentos de archivo, garantizando la viveza de sus colores y la nitidez de sus imágenes para la posteridad. La pieza presenta una intrigante escena: un luchador en un momento de reposo con un oso de peluche gigante sobre un fondo de arcoíris. Esta yuxtaposición entre la fuerza y la musculatura del luchador y la inocencia y ternura del oso de peluche crea un atractivo contraste característico del trabajo de Faile. La imagen está enmarcada por la sugerencia lúdica de la portada de una revista de lucha libre, repleta de titulares satíricos y comentarios ingeniosos que enriquecen la narrativa de la obra. En "Wrestling With Faile Block", el colectivo aprovecha el lenguaje visual del cómic, la publicidad y la cultura pop, reinterpretándolos para celebrar y criticar estos medios. La inclusión del arcoíris, símbolo de paz y diversidad, en este contexto de lucha libre —un deporte conocido por su agresividad y combatividad— invita a múltiples interpretaciones, desde la reconciliación de fuerzas opuestas hasta la celebración de amistades inesperadas. El enfoque artístico de Faile se caracteriza por el deseo de derribar las barreras entre la alta y la baja cultura, fusionando la accesibilidad del arte callejero con la exclusividad del arte de galería. Su obra suele presentar una narrativa textual y visual abierta a la interpretación, animando al espectador a interactuar con ella en múltiples niveles. El papel de bellas artes Cotton Entrada Rag añade una cualidad táctil a la impresión, enfatizando la fisicalidad del tema y la técnica del grabado. Como gran parte de la obra de Faile, esta pieza está profundamente arraigada en el contexto del arte pop urbano y el grafiti. Las raíces del colectivo en las calles influyen en sus elecciones estéticas y exploraciones temáticas, permitiéndoles crear arte que refleja la vida urbana y comenta problemáticas sociales más amplias. A través de obras como "Wrestling With Faile Block", continúan contribuyendo al diálogo sobre el valor y el potencial del arte urbano dentro del canon del arte contemporáneo. Los coleccionistas de la obra de Faile pueden apreciar la intrincada superposición de capas, la interacción entre texto e imagen y las referencias culturales que caracterizan sus grabados. "Wrestling With Faile Block" no es solo una obra de arte; es un artefacto cultural que captura el espíritu de su tiempo, una instantánea de la narrativa en evolución del arte pop urbano y el grafiti. Se erige como un vibrante ejemplo de cómo estas formas de expresión artística pueden trascender sus orígenes para generar un impacto duradero en el panorama del arte moderno.
$676.00
-
Casque d'Or, escultura original francesa para buzón, por C215 - Christian Guémy
Casque d'Or Corazón de Oro Original Metal French Mailbox Letterbox Sculpture by C215- Christian Guémy Artwork by Graffiti Street Artist. Escultura original de metal, hecha a mano y firmada en 2014. Obra única. Creada en 2014, «Casque d'Or» es una obra de arte pintada con aerosol sobre una caja postal reciclada de 119,4 x 30,5 x 30,5 cm (47 x 12 x 12 pulgadas), con la firma del artista y el título inscritos en la parte superior: «C215 / Casque d'Or». Esta pieza, que forma parte de una serie en homenaje al cine francés, rinde tributo al director Jacques Becker y presenta un impactante retrato de Simone Signoret, la célebre protagonista de su película de 1952, «Casque d'Or» («Casco de Oro»). Escultura de buzón Casque d'Or de C215: el cine francés inmortalizado en el arte pop callejero y el grafiti. Creada en 2014, Casque d'Or es una escultura única, pintada a mano por el reconocido artista urbano francés Christian Guémy, conocido internacionalmente como C215. Con unas dimensiones de 119 x 30 x 30 cm, esta imponente obra está construida a partir de un buzón metálico francés reciclado, transformado en un tributo monumental al cine francés y al patrimonio urbano. La escultura presenta luminosos retratos pintados con aerosol, entre los que destaca una representación de una belleza conmovedora de la actriz Simone Signoret, protagonista de la obra maestra cinematográfica de Jacques Becker de 1952, Casque d'Or. Con sus vibrantes tonos amarillos y su pátina salpicada, el buzón conserva su identidad como objeto público utilitario, mientras que C215 lo reutiliza como lienzo de homenaje y memoria cultural. La pieza está firmada e inscrita en la parte superior como C215 / Casque d'Or, consolidándose como expresión personal y, a la vez, como pieza histórica dentro del conjunto de la obra del artista. C215 y la poética urbana del objeto olvidado Christian Guémy, nacido en Francia, se ha consolidado como una voz influyente en el arte urbano pop y el grafiti gracias al uso de plantillas superpuestas y retratos de gran carga emocional. Reconocido por transformar elementos cotidianos de la ciudad —puertas, cajas de servicios públicos, muros abandonados— en plataformas para la conexión humana, C215 aborda este buzón escultórico con la misma reverencia. Sus plantillas, cortadas a mano, revelan una meticulosa artesanía que equilibra la espontaneidad callejera con el control académico. En Casque d'Or, Guémy centra su atención en Simone Signoret no solo como leyenda del cine, sino también como símbolo de fortaleza y complejidad. Su trazo captura su atractivo cinematográfico, mientras que su ubicación en un buzón oficial alude a la intersección entre identidad nacional, comunicación y nostalgia. Se trata de una audaz reivindicación del espacio público como terreno sagrado para la narración cultural. Pintura en aerosol como medio, el buzón como lienzo La pintura en aerosol sigue siendo el medio principal en Casque d'Or, reforzando el lenguaje del artista del grafiti y llevándolo al terreno escultórico y de archivo. Los tonos naranja y amarillo brillantes hacen referencia al color clásico de los buzones franceses, pero se intensifican gracias al estilo de aplicación de Guémy: en capas, texturizado y con un aspecto envejecido. El buzón en sí, con sus ranuras y letras en relieve, conserva su geometría utilitaria, anclando la imaginería fantástica en la infraestructura física. Se convierte en escultura no por su eliminación de la calle, sino por su reinterpretación. El pedestal lo eleva aún más, sugiriendo monumentalidad sin separarlo de sus raíces en la arquitectura cívica. Como parte de la tradición más amplia del Arte Pop Urbano y el Grafiti, esta transformación encarna el poder del género para reutilizar lo familiar como vehículo para el mito personal y colectivo. Cine, identidad y el legado de la cultura francesa a través del arte callejero Casque d'Or forma parte de una serie más amplia de C215 que celebra a los iconos del cine francés, un proyecto arraigado en la reverencia cultural y el activismo creativo. Al elegir un símbolo de comunicación pública —el buzón— como base de esta obra, Guémy subraya la idea de que el arte puede expresarse desde la calle con la misma fuerza que desde la pantalla. El retrato de Signoret encierra capas de historia francesa, feminidad e influencia mediática, mientras que su formato escultórico lo hace portátil y permanente. Esta fusión de retrato refinado, tradición del grafiti y referencia histórica sitúa la obra firmemente en el centro del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. No es solo un homenaje a una película, sino un recordatorio de que la ciudad misma es una galería, cuyas superficies aguardan para hablar, recordar y reinventarse.
$10,000.00
-
Dave Kinsey SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$300.00
-
Joe Vetoe El crimen es una enfermedad. Conoce la cura Giclee Print de Joe Vetoe
El crimen es una enfermedad. Descubre la cura. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de Joe Vetoe, artista callejero contracultural. Basada en la clásica película de Sylvester Stallone de los años 80, Cobra.
$103.00
-
Bobby Hill Serigrafía acrílica The Band HPM de Bobby Hill
Edición limitada de la banda, serigrafía de técnica mixta intervenida a mano sobre papel grueso de 200 libras por Bobby Hill, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Cada pieza es única y los colores, la pintura y las pinturas en aerosol hechas a mano por el artista son aleatorios, varían, ¡y es posible que no reciba el artículo exacto que se muestra en la imagen! «Utilizo imágenes fotográficas como base para mi arte, pero a veces dibujo directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que considero importantes. Cada pieza de esta edición fue serigrafiada individualmente y pintada a mano con diversos acrílicos y otros medios. Fíjense en los colores más que en la imagen, aunque a veces resulte difícil. Los colores representan lo que sucede en mi vida en cada momento.» - Bobby Hill
$159.00
-
Julian Callos Eclipse Giclee Print por Julian Callos
Impresión giclée de edición limitada de la obra de arte Eclipse en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Julian Callos. Julian Callos - "Eclipse", edición limitada de impresión giclée de bellas artes, firmada y numerada por el artista. Edición de 40 ejemplares. 30,5 x 40,6 cm (12" x 16"). Impresión giclée "Eclipse" de Julian Callos.
$103.00
-
Skinner Impresión giclée de una temporada de destrucción de Skinner
Una temporada de destrucción. Impresión giclée de edición limitada sobre papel de algodón aterciopelado de Skinner, artista callejero contracultural. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$138.00
-
Dave Kinsey SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$300.00
-
Ben Kehoe Impresión giclée de seguridad tan larga y destartalada de Ben Kehoe
Adiós Ramshackle Security. Impresiones artísticas giclée de edición limitada en papel fotográfico de archivo del artista de arte callejero y cultura pop Ben Kehoe. Impresión de 12" x 12" con borde blanco de 1/2" en papel Hahnemuhle Photo Rag de 308 g/m², firmada y numerada.
$217.00
-
Serge Gay Jr ARCHIVOPP
Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$134.00
-
Hikari Shimoda Impresión de archivo de niño solitario 3 por Hikari Shimoda
Solitary Child 3, Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Hikari Shimoda, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. «Niño Solitario» es una serie de obras centradas en mi tema original: la inevitabilidad del Apocalipsis. En esta serie, presento un nuevo salvador para la humanidad: una niña mágica (Niño Solitario n.º 1) y un niño héroe (Niño Solitario n.º 3). En el mundo de mis pinturas, la humanidad ha perecido, como se aprecia en el fondo de collage, donde se manifiesta un caos generalizado. En estas imágenes, mis salvadores se encuentran con la raza humana agonizante. Tras la muerte del hombre, el mundo ha encontrado cierto alivio a la agitación que él provocó. Mientras tanto, la humanidad sueña egoístamente con una nueva felicidad en el más allá. En la mitología de mi obra, a medida que la humanidad es destruida, solo una figura permanece: el Mesías, representado como un niño. La niña mágica fue la primera en quedar sola tras la destrucción de la humanidad, abandonada a su suerte con la desesperación y el daño que dejó tras de sí. Sus ojos brillan con intensidad, pero su mirada está vacía. En contraste, los ojos de mi héroe permanecen cerrados. Con suavidad. Para él, todo en el mundo es muy caótico y abrumador. Siente toda la felicidad, la desesperación, la esperanza, la tristeza, todo… en tal estado que incluso el salvador del mundo debe cerrar los ojos ante ello. - Hikari Shimoda Niño Solitario 3 Impresión de pigmento de archivo de Hikari Shimoda Solitary Child 3, de Hikari Shimoda, es una vívida representación del simbolismo emocional y la narrativa postapocalíptica, plasmada a través del prisma del arte pop callejero y el grafiti japoneses. Lanzada en 2016 como una impresión de pigmento de archivo, firmada y numerada, limitada a 50 ejemplares, la obra mide 30,5 x 30,5 cm y está impresa en papel de bellas artes de 310 g/m². Esta pieza circular, al igual que su predecesora, Solitary Child 1, presenta a un niño como salvador espiritual tras el colapso de la humanidad. Sin embargo, mientras que la niña mágica de la primera entrega mira hacia afuera con ojos brillantes, Solitary Child 3 cierra los ojos al mundo, agobiado por su caos y tristeza. El niño héroe como símbolo de sobrecarga emocional La figura central es un niño pequeño con los ojos entrecerrados, la mirada perdida y las mejillas sonrojadas. Su tez pálida, casi fantasmal, contrasta con la vibrante energía del collage caótico que se extiende tras él. El niño viste una camiseta con estrellas y la frase «SOY UN HÉROE» estampada en el pecho. Esta frase no es una declaración de ego, sino una carga de responsabilidad en un mundo destrozado por el error humano. Con pequeños cuernos negros que brotan de su cabeza y una compostura solemne, el personaje oscila entre la inocencia y el atormentado mensajero divino. El universo de Hikari Shimoda existe en un espacio fantástico donde la estética infantil se impregna de profundos temas existenciales. El fondo de «El Niño Solitario 3» está repleto de estrellas de neón, pegatinas, criaturas inspiradas en el anime y desechos culturales. El caos visual simboliza la sobreestimulación de la sociedad moderna y los escombros que dejó su colapso. El niño mesiánico permanece en medio de esta devastación, absorbiéndola en silenciosa contemplación. A diferencia de los héroes que luchan con espadas o poderes, la resistencia de este salvador reside en su experiencia emocional interna. Tensión estética entre lo kawaii y la catástrofe Shimoda fusiona imágenes de la cultura pop japonesa tradicional con profundas inquietudes contemporáneas. La estética de su obra se inspira en gran medida en la sensibilidad kawaii —personajes adorables, motivos coloridos, asombro infantil—, pero filtrada a través de una lente de apocalipsis, duelo y ambigüedad espiritual. El personaje no sonríe. Sus ojos cerrados revelan la necesidad de aislarse del dolor del mundo, incluso cuando debe erigirse como su redentor. El artista invita al espectador a cuestionar qué significa la inocencia cuando existe a la sombra de la destrucción, y qué exige el heroísmo cuando el mundo ya ha llegado a su fin. Iconografía pop transformada a través de la narrativa espiritual Solitary Child 3 se inscribe en la nueva ola del arte pop urbano y el grafiti, fusionando técnicas pictóricas, estética manga y simbolismo conceptual. La obra de Hikari Shimoda desafía las ideas occidentales tradicionales sobre la representación de la infancia en la cultura visual. Aquí, el niño no es ingenuo ni ajeno a la realidad, sino profundamente consciente, espiritualmente complejo y emocionalmente abrumado. El uso de impresión con pigmentos de archivo sobre papel artístico grueso preserva tanto la viveza como la textura del original, permitiendo a los coleccionistas experimentar la intimidad y la fuerza de la visión de Shimoda. Esta impresión constituye una profunda declaración dentro del continuo mitológico de Shimoda. Le recuerda al espectador que, en medio de la ruina, la última figura en pie no es un político ni un guerrero, sino un niño: silencioso, perseverante y cargado con el dolor de un mundo caído.
$298.00
-
Luke Chueh Impresión Giclee Seppuku por Luke Chueh
Seppuku Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel mate de bellas artes de 300 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Luke Chueh. Esta lámina se publicó en 2014 durante la visita de Luke a Singapur. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño: 30,5 x 40,5 cm. Impresa en papel mate de bellas artes de 300 g/m².
$315.00
-
Andy Fairhurst Más allá de Thunderdome Max Giclee Print por Andy Fairhurst
Más allá de Thunderdome: Impresión giclée de edición limitada Max en papel de bellas artes de Andy Fairhurst, artista callejero contracultural. Película Mad Max: Más allá de la Cúpula del Trueno protagonizada por Mel Gibson.
$103.00
-
John Wentz Impresión de archivo de Iggy Pop de John Wentz
Impresiones de edición limitada de Iggy Pop con pigmentos de archivo en papel de bellas artes de 310 g/m² por John Wentz, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. «Iggy siempre ha tenido un rostro fantástico. En el Iggy joven, se le nota esa mirada de querer conquistar el mundo. En el Iggy más maduro y reciente, es como si su rostro fuera un libro en braille. ¡No me imagino las historias que podría contar! Su expresión es casi como la de una foto policial, pero hay cierta pasividad detrás de ella». - John Wentz
$134.00
-
Mike Mitchell Impresión de Kraven Giclee por Mike Mitchell
Impresión giclée de edición limitada de Kraven en papel de bellas artes por Mike Mitchell, artista callejero contracultural. 2014 Mike Mitchell. Impresión giclée de 30,5 x 40,5 cm. Numerada a mano. Firmada por Mike Mitchell. Edición de 105 ejemplares. Impresa por Static Medium. Impresión giclée de Kraven por Mike Mitchell. Impresión giclée de Kraven por Mike Mitchell: Una fusión de arte pop callejero y arte de grafiti La lámina giclée de Kraven, de Mike Mitchell, es un ejemplo impactante de su característico estilo de retrato, que fusiona el realismo con una ilustración audaz centrada en el personaje. Lanzada en 2014 en una edición limitada de 105 ejemplares, esta lámina giclée de 30,5 x 40,5 cm captura la esencia de Kraven el Cazador, un personaje complejo y legendario del universo del cómic. La obra, impresa por Static Medium, está numerada y firmada a mano por el artista, lo que la convierte en una pieza de colección muy codiciada en el mundo del arte urbano pop y el grafiti. La interpretación de Mitchell de Kraven es a la vez poderosa y contenida, representándolo de perfil, con una presencia imponente que enfatiza su intensidad. El detallado dibujo de los rasgos faciales, combinado con la rica textura de la vestimenta de Kraven, destaca la habilidad del artista para crear retratos dinámicos que resultan realistas y cinematográficos. La pieza ejemplifica el talento de Mitchell para capturar la esencia de figuras icónicas, reinterpretándolas en un contexto artístico moderno. La intersección entre la cultura pop y las bellas artes La obra de Mike Mitchell revisita con frecuencia figuras de la cultura pop con una estética que fusiona el retrato clásico con temas contemporáneos. Su lámina de Kraven sigue esta tradición al presentar al personaje no como una simple ilustración de cómic, sino como una figura digna y profundamente humana. Los tonos apagados y el sombreado meticuloso le confieren una cualidad pictórica a la imagen, elevándola por encima de las representaciones tradicionales de la cultura pop. Kraven, conocido por ser uno de los mayores adversarios de Spider-Man, suele representarse en poses dinámicas. Sin embargo, Mitchell adopta un enfoque diferente, retratándolo en un momento de contemplación. Esta elección estilística permite al espectador ver al personaje más allá de su habitual agresividad, otorgándole una profundidad que rara vez se explora en las representaciones convencionales. La decisión de centrarse en el perfil de Kraven realza aún más esta cualidad introspectiva, destacando sus rasgos afilados y su porte estoico. Dominio técnico y precisión artística El uso que hace Mitchell de la impresión giclée garantiza que los detalles de sus técnicas digitales y manuales se conserven con una precisión asombrosa. Las impresiones giclée son conocidas por su alta resolución y rica profundidad de color, lo que las convierte en el medio predilecto de los artistas que desean mantener la integridad de su obra original. Las texturas de la impresión de Kraven, desde las sutiles gradaciones del tono de piel hasta los finos detalles del pelaje y la tela, demuestran la habilidad de Mitchell para manipular la luz y la sombra con precisión. La atención al detalle del artista se extiende más allá de la figura misma, abarcando la composición en su conjunto. El encuadre equilibrado, el uso deliberado del espacio negativo y la paleta de colores cuidadosamente elegida contribuyen a la sofisticada estética de la impresión. Cada elemento está meticulosamente elaborado para sumergir al espectador en el mundo del personaje, convirtiendo esta pieza en algo más que un simple homenaje a la cultura pop: se transforma en una obra de arte. La influencia de Mike Mitchell en el arte pop callejero y el grafiti Mitchell se ha labrado una reputación creando obras de arte que resuenan en diversas disciplinas artísticas. Su trabajo es frecuentemente celebrado en galerías de cultura pop, exposiciones de arte urbano y en el mercado de láminas artísticas, lo que refleja su amplio atractivo. Su habilidad para fusionar la iconografía del cómic con el retrato de alta calidad ha consolidado su lugar en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. Su lámina de Kraven es un testimonio de su visión artística en constante evolución. Al tomar un personaje conocido y transformarlo en un retrato clásico y digno, Mitchell desafía las representaciones tradicionales de los personajes de cómic. Este enfoque le ha valido el reconocimiento tanto de coleccionistas como de aficionados, asegurando que su obra siga siendo influyente en los movimientos artísticos contemporáneos y contraculturales. Como uno de los artistas más representativos del arte pop moderno, Mitchell continúa expandiendo los límites del arte pop urbano y el grafiti. Su lámina giclée de Kraven es una perfecta representación de su capacidad para fusionar la nostalgia con la innovación artística, creando una pieza atemporal y a la vez singular.
$134.00
-
Dave Kinsey SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$256.00
-
Dave Kinsey SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$300.00
-
Tim Doyle Lágrimas bajo la lluvia Serigrafía de Tim Doyle
Lágrimas en la lluvia, edición limitada, serigrafía de 8 colores impresa a mano sobre papel grueso por Tim Doyle, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Presenta márgenes blancos. Basado en la película Blade Runner. 3.ª edición.
$229.00
-
Mike Mitchell Max Rockatansky Giclée Imprimir por Mike Mitchell
Impresión giclée de edición limitada de Max Rockatansky en papel de bellas artes por Mike Mitchell, artista callejero contracultural. Impresión giclée de 2015, 30,5 x 40,6 cm (12 x 16 pulgadas). Numerada a mano. Impresión giclée de Max Rockatansky por Mike Mitchell.
$134.00
-
Robert Bruno Impresión giclee de Macho Man Randy Savage de Robert Bruno
Impresión giclée de edición limitada de Macho Man Randy Savage en papel de bellas artes por Robert Bruno, artista callejero contracultural. Impresión Giclée de bellas artes de 12 pulgadas x 12 pulgadas. Edición de 150 ejemplares firmados y numerados.
$103.00
-
Joe Conzo Jr Fotografía en placa de metal de Cold Crush Brothers sobre madera enmarcada por Joe Conzo Jr.
Impresión fotográfica en placa de metal de Cold Crush Brothers sobre panel de madera enmarcado por Joe Conzo Jr. Lista para colgar. Artista callejero de graffiti. Arte pop moderno. Impresión única y firmada de 2020 sobre metal montada en marco de madera. Tamaño de la obra: 12x8,5 pulgadas. Representa a los artistas de música hip hop y rap Cold Crush Brothers actuando en un club. Impresión fotográfica en placa de metal de Cold Crush Brothers sobre panel de madera enmarcado La fotografía impresa en placa de metal de los Cold Crush Brothers sobre panel de madera enmarcado, obra de Joe Conzo Jr., es una pieza de arte moderno única que captura la energía pura de los inicios de la cultura hip-hop. Creada en 2020, esta impresión exclusiva y firmada está montada sobre un resistente marco de madera y muestra una escena dinámica de la legendaria actuación de los Cold Crush Brothers en un club. La obra mide 30,5 x 21,5 cm y está lista para colgar, fusionando la estética atemporal del arte pop urbano y el grafiti con la vibrante historia de la música hip-hop. Esta pieza no solo inmortaliza un momento crucial en la historia de la música, sino que también refleja la visión artística de Joe Conzo Jr., figura clave en la documentación del auge de la cultura urbana. Los icónicos hermanos Cold Crush y su influencia Los Cold Crush Brothers fueron fundamentales para dar forma a los inicios del hip-hop, aportando un carisma, una destreza lírica y una presencia escénica inigualables a sus actuaciones. Como pioneros del género, su influencia trascendió la música, inspirando a grafiteros, bailarines y tendencias de moda que definieron la cultura urbana. Joe Conzo Jr., a menudo considerado el primer fotógrafo del hip-hop, capturó estos momentos clave a través de su lente, creando un archivo visual de esta era revolucionaria. Esta fotografía en particular muestra al grupo actuando en un club abarrotado, rodeados de un público entregado, ilustrando la importancia cultural y la energía contagiosa de sus actuaciones. Joe Conzo Jr. y la intersección entre la música y el arte pop callejero Joe Conzo Jr., nacido en 1963 en la ciudad de Nueva York, es reconocido por su papel en la preservación de la historia del hip-hop y la cultura del grafiti a través de la fotografía. Su obra está profundamente arraigada en la filosofía del arte pop urbano y el grafiti, centrándose en la expresión auténtica y sin filtros de la vida urbana. Esta impresión fotográfica en placa metálica es testimonio de su talento para capturar la vitalidad y la resiliencia del Bronx durante el nacimiento del hip-hop. La yuxtaposición de las nítidas imágenes en blanco y negro de Conzo con el aspecto industrial de la placa metálica le confiere un toque contemporáneo a esta obra, convirtiéndola en un puente entre el pasado y el presente. Valor artístico y de colección de la impresión fotográfica en placa metálica Montada sobre un panel de madera enmarcado, esta obra de arte combina artesanía y funcionalidad, garantizando durabilidad y facilidad de exhibición. El uso de una placa metálica como soporte le confiere a la fotografía una estética elegante y moderna, a la vez que conserva la intensidad original de la imagen. Firmada por Joe Conzo Jr., esta pieza única posee un gran valor para los coleccionistas de arte pop urbano, grafiti y objetos de colección del hip-hop. Su tamaño compacto de 30,5 x 21,5 cm (12 x 8,5 pulgadas) le permite integrarse a la perfección en cualquier colección de arte o espacio, a la vez que destaca como un objeto cultural. Esta obra sirve como un vívido recordatorio de la revolución artística y cultural impulsada por el hip-hop, el grafiti y el arte urbano a finales del siglo XX.
$505.00
-
Jon Smith La impresión giclée del final de Scooby de Jon Smith
Impresión giclée de edición limitada "El final de Scooby" en papel de bellas artes de Jon Smith, artista callejero contracultural. Spoiler Alert Series es una nueva serie impresa que presenta los eventos más épicos e impactantes de la historia de las series de culto. Si a estas alturas no estás al día con Breaking Bad, Twin Peaks y Juego de Tronos, estás perdido.
$201.00
-
Jon Smith ¡Timbre! ¡Timbre! ¡Timbre! Serigrafía de Jon Smith
¡Ding! ¡Ding! ¡Ding! Edición limitada de impresión giclée en papel de bellas artes de Jon Smith, artista callejero de la contracultura. Spoiler Alert Series es una nueva serie impresa que presenta los eventos más épicos e impactantes de la historia de las series de culto. Si a estas alturas no estás al día con Breaking Bad, Twin Peaks y Juego de Tronos, estás perdido.
$201.00
-
Paul Hanley Serigrafía "Demasiado duro para morir" de Paul Hanley
Serigrafía "Demasiado duro para morir" de Paul Hanley. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2014). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. Serigrafía de la banda de rock and roll Ramones en un cementerio. Serigrafía "Demasiado duro para morir" de Paul Hanley La serigrafía «Too Tough To Die» de Paul Hanley es un audaz y llamativo homenaje a la legendaria banda de punk rock, los Ramones. Realizada a mano sobre papel de bellas artes y lanzada en una edición limitada de 100 ejemplares, firmados y numerados, esta serigrafía de 30x30 cm captura la energía cruda y el espíritu rebelde de la banda, fusionando a la perfección la estética del arte pop urbano y el grafiti. La obra, creada en 2014, muestra a los icónicos miembros de la banda de pie en un cementerio, con un estilo crudo inspirado en el cómic, donde dramáticos rayos iluminan la inquietante escena. Elementos visuales y ejecución artística Esta obra es una lección magistral de trazo audaz, sombreado expresivo y una paleta de colores sombría. Hanley emplea un fondo azul eléctrico intenso que acentúa el fuerte contraste entre los tonos claros y oscuros. La ilustración muestra a tres de los Ramones vestidos con sus características chaquetas de cuero, vaqueros rotos y la clásica actitud punk rock, desafiantes en un cementerio. La presencia fantasmal de las lápidas, los rayos dentados y una estética inspirada en el terror transforman esta pieza en una pesadilla punk rock. El uso que hace Hanley de la serigrafía garantiza una calidad texturizada y con múltiples capas en la impresión, con una tinta rica y saturada que aporta profundidad a la composición. El alto contraste entre los elementos en blanco y negro, combinado con el uso selectivo de tonos azules, refuerza la intensidad de las imágenes. Los personajes parecen casi muertos vivientes, con heridas suturadas, tez pálida y una presencia general similar a la de los zombis, lo que refuerza el título «Demasiado duros para morir». La influencia del punk rock y los Ramones Los Ramones han sido durante mucho tiempo iconos del movimiento punk rock, y su influencia en las artes visuales es innegable. Su estética, profundamente arraigada en la rebeldía y la cultura del «hazlo tú mismo», ha inspirado innumerables obras de arte urbano y grafiti a lo largo de los años. «Too Tough To Die» de Hanley encarna este espíritu punk, no solo en su temática, sino también en su ejecución: audaz, cruda y descaradamente enérgica. La imaginería rinde homenaje directo al álbum homónimo de 1984 de la banda, *Too Tough To Die*, que marcó su regreso a sus raíces punk más duras y agresivas. Esta lámina celebra ese legado, inmortalizando a la banda con un estilo a la vez oscuro y humorístico. La ambientación, con su cementerio y elementos de terror, se alinea perfectamente con la naturaleza cruda e indómita del punk rock, convirtiendo esta pieza en un tributo esencial a una de las bandas más influyentes de la historia de la música. El impacto cultural de la imprenta Esta serigrafía conecta profundamente tanto con los fans del punk rock como con los coleccionistas de arte urbano y grafiti. La habilidad de Hanley para fusionar la actitud cruda de la cultura punk con una técnica de serigrafía refinada y artesanal da como resultado una pieza que evoca lo vintage y lo contemporáneo a la vez. Su carácter de edición limitada aumenta su valor como objeto de colección, asegurando que cada pieza se convierta en una preciada posesión tanto para coleccionistas de arte como para amantes de la música. La obra de Hanley en *Too Tough To Die* ejemplifica la intersección entre la música y las artes visuales, demostrando que el punk es más que sonido: es una declaración visual, una actitud y una estética que sigue inspirando a generaciones. Su estilo distintivo, con énfasis en líneas audaces, imágenes de alto contraste y un espíritu rebelde, convierte esta impresión en un ejemplo sobresaliente de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden inmortalizar a leyendas de la música de una manera electrizante.
$170.00
-
Jon Smith Cómo está Annie Giclee Print por Jon Smith
¿Cómo está Annie? Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de Jon Smith, artista callejero contracultural. Spoiler Alert Series es una nueva serie impresa que presenta los eventos más épicos e impactantes de la historia de las series de culto. Si a estas alturas no estás al día con Breaking Bad, Twin Peaks y Juego de Tronos, estás perdido.
$201.00
-
Dave Kinsey Serigrafía sucia de Dave Kinsey
Filthy Edición Limitada Serigrafía de 2 Colores Tirada a Mano sobre Papel de Algodón 100% de Archivo por Dave Kinsey Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. BLK/MRKT
$214.00
-
Skinner Dark Call of Krampus Giclee Print de Skinner
La llamada oscura de Krampus: Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de Skinner, artista callejero contracultural. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$138.00
-
Jon Smith Sexual Tyrannosaurus AP Serigrafía de Jon Smith
Tiranosaurio Sexual, Edición Limitada, Serigrafía de 6 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Jon Smith, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista AP 2012 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 12x18 Explorando el "Tiranosaurio Sexual" de Jon Smith «El Tiranosaurio Sexual» es una obra provocativa y cautivadora dentro de la producción de Jon Smith, un artista que fusiona el grafiti, el arte urbano y el pop art moderno. Esta serigrafía de edición limitada, impresa a mano en seis colores sobre papel de bellas artes, es testimonio del audaz enfoque artístico de Smith, que desafía y cautiva al espectador. Creada como prueba de artista en 2012 y firmada por el propio Smith, esta obra de 30,5 x 45,7 cm (12 x 18 pulgadas) es una mezcla de ferocidad prehistórica y crítica cultural contemporánea. Arte pop callejero y la reinvención de la prehistoria En esta obra, Smith toma la icónica figura del Tiranosaurio Rex y la impregna de un toque contemporáneo, creando una obra que trasciende la mera representación. El título mismo, "Tiranosaurio Sexual", sugiere una jovialidad e irreverencia características del arte pop urbano. La narrativa visual de Smith expande los límites del arte pop tradicional al fusionarlo con la crudeza e inmediatez del arte callejero. Es una pieza que no teme expresarse, captando la atención del espectador con sus colores vibrantes e imágenes impactantes. El impacto cultural del "Tiranosaurio sexual" Esta obra simboliza el impacto cultural y la versatilidad del arte pop urbano y el grafiti. Al elegir al Tiranosaurio Rex, emblema de poder y dominio, y situarlo en un contexto moderno, Jon Smith abre un diálogo sobre la intersección entre pasado y presente, naturaleza y cultura. El "Tiranosaurio Sexual" es una metáfora de la fascinación perdurable por estas criaturas prehistóricas, a la vez que reflexiona sobre cómo se las percibe en la sociedad contemporánea. En el arte pop urbano, estas piezas no son meras decoraciones, sino conversaciones plasmadas en papel, muros y la conciencia colectiva. Artistas como Jon Smith desempeñan un papel fundamental en este discurso continuo, utilizando su arte para explorar, provocar y reflejar el espíritu de la época. La edición limitada del "Tiranosaurio Sexual" subraya su valor como pieza de colección que captura un momento en la narrativa siempre cambiante del arte urbano. A través de obras como esta, el legado de los gigantes prehistóricos sigue presente, reinterpretado a través de la mirada de artistas que desafían constantemente el statu quo.
$228.00
-
Naoto Hattori Impresión Giclée de la Ascensión de Naoto Hattori
Obra de arte "Ascension", impresión giclée de edición limitada, surrealista, en papel de bellas artes 100% algodón, del artista de graffiti de la cultura pop Naoto Hattori.
$218.00
-
Tavar Zawacki- Above Cut The Record Michael Jackson Archival Print por Tavar Zawacki- Arriba
Cut The Record - Michael Jackson - Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² por Tavar Zawacki - ARRIBA - Artista callejero de graffiti - Arte pop moderno. La serie «Cut The Record» se creó exclusivamente para este lanzamiento y formó parte de mi exposición más reciente, «Remix». Esta serie fue muy personal para mí, ya que seleccioné a diez de mis músicos favoritos para retratarlos y remezclarlos. Todos ellos son músicos que admiro profundamente y que escucho a diario. Para la exposición, adapté el concepto de «remix» al intercambio y muestreo de diferentes, pero similares, grabados en madera que había creado para las obras. Los diez músicos seleccionados para «Cut The Record» han visto su música remezclada o bien remezclan música ellos mismos.
$352.00
-
ABCNT ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST
Compre la impresión de edición limitada de TITLE en ilustraciones modernas de artistas pop MEDIUM. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Archival Pigment Fine Art INFORMACIÓN
$146.00
-
Ron English- POPaganda Impresión giclée de Action Jackson por Ron English - POPaganda
Obra de arte de Action Jackson, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Ron English- POPaganda. Ron English, de POPaganda, rindió homenaje al artista Jackson Pollock con una figura de acción personalizada de 30 cm (escala 1/6) que se exhibió en la exposición "(In)Action Figure Show" de la revista Clutter, titulada "Action Jackson". Esta increíble pieza, firmada por English en la parte posterior, es una edición extremadamente limitada de una impresión giclée de 30 x 40 cm basada en la figura. Firmada y numerada por English, solo se realizaron 10 copias numeradas de esta impresión.
$636.00
-
Cleon Peterson Orientaciones de la noche I Serigrafía de Cleon Peterson
Orientaciones de la noche I Serigrafía de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2025 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 50 obras de arte Tamaño de la obra 12x16 Impresión serigráfica. Orientaciones de la noche I por Cleon Peterson Orientations of the Night I es una serigrafía de 2025 creada por el artista estadounidense contemporáneo Cleon Peterson. Esta obra, una edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, está impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares y mide 30,5 x 40,6 cm. Con un marcado contraste entre figuras en blanco y negro sobre un fondo dorado brillante, la pieza refleja la exploración que Peterson ha realizado durante años sobre la dominación, la sumisión y el conflicto entre el orden y el caos. Reconocido por su estilo inquietante a la vez que elegante, Peterson crea un lenguaje visual que se siente atemporal y urgente, en consonancia con la tradición del arte pop urbano y el grafiti, que desafía los límites políticos y psicológicos. Estilo visual y estructura simbólica La estampa presenta las figuras características de Peterson, representadas en siluetas planas con curvas suaves pero a la vez agresivas. En Orientaciones de la noche I, una figura negra y una blanca se encuentran enfrascadas en una pose visualmente intensa y ambigua, enfatizando la dinámica de poder y la tensión emocional. El fondo dorado contrasta marcadamente con los cuerpos monocromáticos, intensificando la teatralidad y la carga simbólica de la escena. La composición captura una sensación de movimiento fluido y lucha, manteniendo al mismo tiempo una estructura rígida, casi clásica. El uso que hace Peterson del minimalismo, la simetría y la abstracción austera invita a los espectadores a cuestionar lo que ven y cómo interpretan el conflicto y la vulnerabilidad. Medios y producción Creada mediante la técnica tradicional de serigrafía, esta impresión refleja el meticuloso control de Peterson sobre la producción. El fondo dorado, superpuesto a tintas negras mate y blancas brillantes, está impreso en papel Coventry Rag, conocido por su calidad de archivo y sus bordes suaves e irregulares. Esta elección de materiales no solo realza el impacto visual, sino que también refuerza la conexión histórica entre las bellas artes y la cultura urbana, donde la serigrafía ha servido durante mucho tiempo como medio para la difusión de carteles políticos, fanzines y mensajes en forma de grafiti. El carácter de edición limitada de la pieza eleva su estatus dentro del mundo del arte pop urbano y el grafiti, transformando una estética gráfica en un objeto de colección. El papel de Cleon Peterson en el arte pop callejero y el grafiti Cleon Peterson, nacido en Estados Unidos, ha forjado una voz visual distintiva y provocadora en el arte contemporáneo. Su obra bebe tanto de la composición clásica como de la crudeza e inmediatez urbana. Si bien no es un grafitero tradicional, su práctica se arraiga en el espíritu del arte callejero, empleando la audacia visual y la crítica social para cuestionar el poder, la justicia y el control social. Sus figuras suelen aparecer en escenarios distópicos donde la autoridad y la resistencia chocan violentamente. «Orientations of the Night I» encarna esta dualidad, representando una lucha que se siente a la vez psicológica, mitológica e institucional. La pieza refleja el interés constante de Peterson por explorar los sistemas de dominación y la delgada línea entre la protección y la opresión en la vida moderna. Mediante su técnica precisa y su narrativa simbólica, Peterson continúa contribuyendo con fuerza al discurso en evolución del arte pop callejero y el grafiti.
$450.00
-
Mr André Saraiva Impresión serigráfica del Sr. A PP por el Sr. André Saraiva
Prueba de impresión serigráfica de Mr A PP Printers por Mr André Saraiva. Impresión manual sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte serigráfica. Prueba de impresión PP 2020. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 12x28. Impresión serigráfica. Prueba de imprenta del Sr. A PP por el Sr. André Saraiva – Romance de personajes en el arte pop callejero y el grafiti Mr A PP es una serigrafía artesanal de 2020 del artista callejero franco-portugués André Saraiva, realizada sobre papel de bellas artes en formato vertical de 30,5 x 71 cm. Esta obra es una prueba de imprenta firmada y marcada, perteneciente a una edición limitada, lo que resalta la precisión y la singularidad del proceso de impresión. Presentando al icónico alter ego del artista, Mr A, la pieza captura el espíritu de rebeldía alegre, picardía romántica y la personalidad atemporal del grafiti que define el legado de Saraiva en el arte pop urbano y el grafiti. Mr A se yergue alto y delgado, con una amplia sonrisa y ojos bizcos dibujados con trazos negros firmes sobre un vibrante fondo azul eléctrico pintado con aerosol. A su alrededor, símbolos lúdicos —corazones, rizos y marcas flotantes— convierten a la figura en un emblema carismático de amor, ironía y libertad. El Sr. A como ícono urbano y modelo emocional El personaje del Sr. A, con su sombrero de copa, su único ojo guiñando y su sonrisa perpetua, ha aparecido en muros, callejones, azoteas y galerías de todo el mundo desde finales de la década de 1980. En esta obra, Saraiva lo representa en una pose simplificada pero expresiva: sus extremidades alargadas, su presencia etérea y su postura desenfadada reflejan tanto elegancia como absurdo. Las iniciales XO en su rostro hacen referencia a afecto e irreverencia a partes iguales. Esta versión del Sr. A flota sin esfuerzo en un mar de bruma azul, su figura caprichosa flanqueada por corazones dibujados a mano y garabatos abstractos. El personaje se convierte en un haiku visual: minimalista, simbólico y expresivo. Dentro del marco del arte pop urbano y el grafiti, el Sr. A funciona como un avatar personal y un símbolo universal, capaz de expresar encanto, distancia y actitud con tan solo unas pocas líneas y gestos. Técnica de pulverización y serigrafía sobre papel de bellas artes Esta serigrafía es más que una reproducción: es una pieza artesanal que fusiona la precisión de la impresión con la espontaneidad del grafiti. La base presenta patrones de aerosol en capas, en ricos tonos turquesa y verde azulado, con nubes de pintura y salpicaduras que aportan profundidad y dinamismo al fondo. Sobre este fondo vibrante, la figura del Sr. A, serigrafiada en tinta negra intensa, conserva la fluidez y vitalidad de los dibujos originales de Saraiva. La verticalidad de la impresión realza la ligereza de la figura, como si levitara entre las capas de pintura. El papel de bellas artes captura cada pincelada y borde sin brillo, manteniendo la textura propia del arte urbano y ofreciendo la durabilidad y nitidez propias de las ediciones de alta calidad contemporáneas. El señor André Saraiva y la línea entre el romance y la rebelión La obra de André Saraiva se sitúa en la intersección entre la elegancia y el grafiti, entre la seducción y la permanencia. Mr. A PP destila esta filosofía en una sola figura: brazos extendidos, presencia imponente y sonrisa cautivadora. La obra no se centra en el volumen ni en el ruido, sino en el carácter. Mr. A se erige como un embajador romántico de la expresión urbana, apareciendo a la vez como una huella del artista y una invitación a la libertad. En el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, esta impresión es una pieza perfecta: expresiva, minimalista, segura de sí misma e instantáneamente icónica. A través de Mr. A, Saraiva escribe una oda a las ciudades, a la espontaneidad y al poder perdurable de una simple línea para transmitir un profundo significado.
$480.00
-
Faile Impresión de archivo de Dance At The Garden Block por Faile
Impresión de archivo Dance At The Garden Block de Faile, edición limitada en papel de algodón Entrada Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Arte moderno de artista callejero de grafiti pop. Edición limitada de 250 ejemplares, firmada y numerada (2023). Tamaño de la obra: 12 x 16 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Representa a una bailarina inmovilizando a un luchador durante un combate. «¿Te atreves a bailar en el Madison Square Garden?» "Baile en el Garden Block" de Faile: Una audaz intersección entre deporte y arte La impresión de archivo "Dance At The Garden Block" de Faile es una obra provocativa y vibrante que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti. Impresa en papel de bellas artes Cotton Entrada Rag de 290 g/m², esta edición limitada de 250 ejemplares, firmada y numerada en 2023, ejemplifica la singular fusión del dinamismo de la cultura pop con la crudeza del arte urbano. Con un tamaño de 30,5 x 40,5 cm, presenta una escena evocadora de una bailarina dominando un combate de lucha libre, una poderosa representación de fuerza y gracia. Faile, un dúo conocido por su impactante arte urbano, presenta una narrativa visualmente cautivadora y conceptualmente estimulante. La imagen de la bailarina inmovilizando a su oponente está cargada de significado, desafiando las representaciones tradicionales de feminidad y poder. El texto de fondo, "Do You Dare Dance at the Garden" (¿Te atreves a bailar en el jardín?), sugiere un reto, quizás a las normas del mundo del arte y la sociedad. El uso de pigmentos de archivo garantiza la perdurabilidad de los colores y detalles de la impresión, al igual que el impacto duradero de la obra de Faile en la conciencia pública. Esta pieza en particular, con sus líneas audaces, estética de cómic y yuxtaposición de texto e imágenes, es un ejemplo perfecto de su enfoque artístico. Esta intrépida fusión de géneros y estilos consolidó la reputación de Faile en la escena del arte pop urbano. Los luchadores de la obra están envueltos en un fondo de colores y patrones vibrantes, característicos del estilo de Faile, que a menudo incorpora elementos de publicidad vintage y revistas pulp. Esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo contemporáneo, es un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, géneros conocidos por reutilizar y remezclar referencias culturales para crear algo completamente nuevo. «Dance At The Garden Block» no es solo una imagen estática; es una conversación dinámica entre la obra y el espectador, una conversación que caracteriza la obra de Faile en su conjunto. La capacidad del colectivo para capturar la energía y la espontaneidad del arte urbano y plasmarla en el refinado medio de las láminas artísticas les permite llegar a un público amplio, tendiendo un puente entre la calle y la galería. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Faile apreciarán la calidad de la lámina y el significado de poseer una pieza que representa un momento crucial en la evolución del arte pop urbano y el grafiti. «Dance At The Garden Block» es un testimonio del espíritu innovador de Faile y de su perdurable contribución al discurso del arte moderno.
$676.00
-
Dave Kinsey SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$256.00