Nuevo

1857 productos

  • This Is Bad Lands Green White HPM Silkscreen Print by Faile

    Faile This Is Bad Lands - Estampado de serigrafía adornado a mano HPM en rojo/azul de Faile

    Compra This Is Bad Lands- Red/Blue 3-Color Hand-Pulled Limited Edition Embellecido HOM Silkscreen Print en Lenox 100 Paper por Faile Rare Street Art Faile Pop Artwork Artist. Impresión de arte "This Is Bad Lands" de Faile. ¡Edición limitada de solo 250 copias en todo el mundo! Este es el último lanzamiento de la serie 150 que tuvo alrededor de 7 variaciones dentro de la edición... múltiples variaciones de color, pintadas a mano, teñidas e impresas, etc... Impreso en papel de archivo grueso y agradable y como de costumbre, la parte posterior de estos también es genial con la impresión, el estampado, etc. Esta es la variación roja/azul muy buscada y se ve increíble en persona. ¡La textura de estos estampados es increíble! La impresión mide 12,5" x 19" y tiene dos bordes con cubierta y dos rectos. ¡Firmado, numerado, fechado, sellado y repujado por el artista!

    $1,725.00

  • Riot Piggy Helmet Sculpture Clean Edition Sculpture by OG Slick

    OG Slick SCULPTURELIMITED MEDIA Escultura de ARTIST

    Compra SCULPTURELIMITED Obra de arte pop de edición limitada Artista callejero Bellas artes. 2023 Escultura firmada Edición limitada de XXX Tamaño de la obra XXXX INFORMACIÓN

    $2,712.00

  • Feels So Good Original Silkscreen Etching Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $11,392.00

  • Queen of Love Pink Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía rosa «Reina del Amor» de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Serigrafía Reina del Amor Rosa de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión manual de 10 colores sobre papel artístico de grano fino. Edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, del año 2024. Tamaño de la obra: 22x22. Serigrafía de una tarjeta de la Reina de Corazones con la frase "Forever Yours" escrita en rosa en el frente. Una vibrante fusión de estética pop La serigrafía «Queen of Love Pink» de Mr Brainwash, también conocido como Thierry Guetta, presenta una interpretación lúdica de la clásica carta de la Reina de Corazones. Creada en 2024 como una edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, mide 56 x 56 cm e incluye una cautivadora superposición de letras rosa brillante con la inscripción «Forever Yours». La obra fusiona imágenes icónicas con gestos expresivos que evocan la energía del arte pop urbano y el grafiti, destacando el talento de Guetta para combinar lo familiar con lo provocativo. Este enfoque invita al espectador a un encuentro vibrante entre tradición y estilo vanguardista, capturando la esencia de cómo las imágenes de inspiración pop pueden convertirse en vehículos para declaraciones personales y comentarios culturales. El punto focal de esta obra es la figura de la Reina de Corazones, reconocible al instante, sobre un fondo que simula una superficie de cartón para envíos, marcada con cinta adhesiva de «frágil» y símbolos de advertencia. Esta yuxtaposición no solo rinde homenaje a un motivo clásico de las cartas, sino que también lo desafía al situarlo en el ámbito del embalaje comercial cotidiano. En el centro de la composición, un texto pintado con aerosol rosa se cierne sobre el rostro de la reina, evocando la textura del grafiti real sobre una superficie inusual. A medida que las palabras rosas se extienden por la tarjeta, surge una dinámica poderosa: la mirada del espectador se desplaza rápidamente entre las líneas regias de la reina y la espontaneidad cruda del texto. El efecto general es una cautivadora tensión entre refinamiento y rebeldía. Combinando técnicas de arte pop callejero y graffiti Mr Brainwash canaliza influencias de la cultura urbana, iconos pop y composiciones inspiradas en el grafiti para crear imágenes que transmiten una sensación a la vez desenfadada y transgresora. Esta serigrafía se inspira en el estilo callejero incorporando campos de color vibrantes y una tipografía llamativa. El texto rosa sobre la carta sugiere una sensación de inmediatez, como si se acabara de aplicar pintura en aerosol. Las líneas nítidas del rostro de la reina contrastan con los bordes irregulares del fondo, reforzando la tensión propia del arte pop urbano y el grafiti, donde los elementos de diseño pulidos se fusionan con la autenticidad cruda. Al mezclar los procesos formales de la serigrafía con la espontaneidad de las marcas del grafiti, Mr Brainwash resalta el potencial democrático del arte público, ahora plasmado en espacios privados. La Reina de Corazones como Símbolo de Devoción La imagen de la Reina de Corazones evoca amor, poder y seducción. Guetta se apropia de estos temas superponiendo la frase «para siempre tuya» sobre la carta, enmarcando la figura real en un aura de romance y deseo. En un contexto moderno, las referencias a las cartas de juego pueden sugerir tanto riesgo como recompensa, reflejando cómo las relaciones personales a menudo implican actos de fe. Las letras rosas añaden un toque dulce pero audaz, aportando un aire pop a lo que de otro modo sería una simple representación de una carta. Esta estrategia subraya cómo los símbolos universales pueden reinventarse mediante intervenciones creativas, potenciando su resonancia para el público contemporáneo. Un tesoro para coleccionistas en edición limitada Los amantes del arte que buscan expresiones pop vibrantes se sienten atraídos por la serigrafía Queen of Love Pink por su fusión única de motivos clásicos y urbanos. El proceso de serigrafía manual de 10 colores preserva los detalles sutiles a la vez que ofrece capas saturadas, asegurando que cada una de las 50 ediciones posea una intensidad inconfundible. El papel de bellas artes con textura irregular añade un toque artesanal, evocando la calidad que suele faltar en las impresiones producidas en masa. Esta cuidadosa producción eleva la obra a una valiosa pieza de colección, reflejando el talento de Guetta para crear diseños visualmente impactantes y de gran impacto. Ya sea apreciada por su mensaje romántico, su fusión creativa de estilos de arte pop urbano y grafiti, o su comentario sobre la cultura de consumo a través de referencias al empaque, la pieza sigue siendo una declaración dinámica sobre el amor y el arte moderno.

    $5,000.00

  • Socrates Philosophies Wu-Tang Clan Silkscreen Print by Mark Drew

    Mark Drew Filosofías de Sócrates. Serigrafía de Wu-Tang Clan por Mark Drew.

    Filosofías de Sócrates. Serigrafía de Wu-Tang Clan por Mark Drew. Impresa a mano en papel de bellas artes. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 16,5 x 11,73 pulgadas. Serigrafía. La fusión de pensamiento clásico y ritmos modernos de Mark Drew La serigrafía de Mark Drew titulada "Filosofías de Sócrates Wu-Tang Clan" representa una singular fusión entre la filosofía clásica y el hip-hop contemporáneo, plasmada en el arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, impresa a mano sobre papel de bellas artes, se lanzó en 2021 en una serie numerada de 150 ejemplares, cada uno firmado por el artista. La obra, de 42 x 29,8 cm, destaca por su creativa fusión de una figura histórica icónica con el genio lírico del Wu-Tang Clan, grupo fundamental en la historia del hip-hop. La serigrafía alude a una famosa frase del álbum "Wu-Tang Forever" del Wu-Tang Clan, donde el rap se eleva a la categoría de discurso filosófico. La interpretación artística de Drew captura la esencia de esta comparación al representar a un personaje de dibujos animados en profunda contemplación, rodeado por el caos de abejas volando, simbolizando el frenesí de ideas de la filosofía de Sócrates junto con la creatividad colectiva del Wu-Tang Clan. Esta obra celebra la perdurable relevancia de la indagación filosófica, ingeniosamente yuxtapuesta con el impacto perdurable del hip-hop en la cultura moderna. El comentario cultural de la expresión artística de Drew El comentario cultural en "Las filosofías de Sócrates Wu-Tang Clan" es complejo. Drew utiliza esta forma de arte para explorar el diálogo entre el conocimiento ancestral y la expresión poética presente en las letras del rap. Al igual que en sus otras obras, esta pieza demuestra la capacidad de Drew para trascender las fronteras tradicionales del arte, la música y el pensamiento. La narrativa visual invita a los espectadores a reflexionar sobre las complejidades de la comunicación a través del tiempo, ilustrando cómo la sabiduría antigua resuena en el léxico contemporáneo de la música y el arte pop urbano. La elección de la serigrafía por parte de Drew resulta especialmente acertada para esta obra, ya que permite la precisión y la audacia necesarias para transmitir el complejo mensaje. Con sus raíces tanto en el arte comercial como en la filosofía del "hazlo tú mismo" del arte urbano, la técnica le confiere una estética pop inmediatamente reconocible y accesible. La edición limitada de la impresión evoca la exclusividad que suele asociarse a las bellas artes, mientras que la temática mantiene la accesibilidad y la conexión cultural propias del arte urbano. Esta obra sirve de puente, conectando las reflexiones de un filósofo clásico con las narrativas modernas del Wu-Tang Clan, cuyo trabajo suele describirse como cerebral y profundamente arraigado en la filosofía oriental. A través de esta impresión, Mark Drew celebra la naturaleza atemporal del discurso intelectual, manifestada en el ritmo y la rima de uno de los grupos de hip-hop más influyentes de la historia. El resultado es una pieza visualmente impactante e intelectualmente estimulante, que encarna la esencia del arte pop urbano como un poderoso medio de expresión cultural.

    $951.00

  • Bad Brains Punk Showcase Rasta AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Bad Brains Punk Showcase Rasta AP Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY

    Bad Brains Punk Showcase Rasta AP Artist Proof 5-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print on Cream Speckle Tone Paper by Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist For Musicians Bad Brains. Prueba de artista AP 2016 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 18x24 "Bad Brains Punk Showcase Rasta AP" de Shepard Fairey es una obra de gran impacto cultural dentro del panorama del arte urbano pop y el grafiti. Como prueba de artista de la serie de edición limitada, esta serigrafía de cinco colores, impresa a mano sobre papel crema moteado, mide 45,7 x 61 cm y se lanzó en 2016. Firmada y marcada como prueba de artista (AP), es una pieza de coleccionista que explora la esencia palpitante del espíritu punk y las vibraciones rastafari del reggae, plasmadas a través del estilo inconfundible de Fairey. Esta obra resuena con la energía de Bad Brains, banda que personificó la escena hardcore punk con su singular fusión de punk y reggae, un híbrido que reflejaba la mezcla de formas artísticas de Fairey. La impresión captura el espíritu de la banda con la contundente frase "¡Actitud Mental Positiva!", un mantra que Bad Brains defendió a lo largo de su trayectoria. La obra de Fairey es un eco visual de esta filosofía, presentando a los miembros de la banda con un fondo de colores rastafari, que no solo aluden a las raíces de su música, sino que también sirven como guiño a un movimiento cultural más amplio. Fairey, conocido por su influencia en el arte pop urbano a través de obras como la icónica campaña "OBEY" y el póster "HOPE" de Obama, continúa su exploración de la intersección entre la música y las artes visuales en esta impresión. La pieza está impregnada de los motivos de la "OBEY Propaganda" de Fairey: la estrella, las letras llamativas y las imágenes estilizadas. Estos elementos se fusionan, no promocionan una banda, sino que celebran todo un movimiento cultural, reflejando la potencia del arte pop urbano para capturar y promover movimientos subculturales. La impresión "Bad Brains Punk Showcase Rasta AP" simboliza el compromiso de Fairey con la escena punk y su capacidad para encapsular su voz cruda y sin filtros en su obra. Es un testimonio del diálogo perdurable entre la música y las artes visuales, que Fairey ha fomentado continuamente a través de sus grabados, murales y arte urbano. Esta obra no solo cuelga de una pared; clama con la voz de un movimiento, resonando desde los clubes underground hasta las calles soleadas donde el arte urbano y el grafiti han encontrado su hogar desde hace mucho tiempo.

    $845.00

  • Venta -15% Gent Lenticular Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Gent Lenticular Print de Pose- Jordan Nickel

    Impresión lenticular delicada sobre papel grueso de bellas artes del artista pop callejero Pose-Jordan Nickel. Obra de edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, 2021. Tamaño de la obra: 22,5 x 30 pulgadas (76,2 x 57,2 cm). Impresión lenticular holográfica con cambio de color e imagen. POSE (Jordan Nickel). Impresión lenticular trifásica con lente PETG de 33 milésimas de pulgada y 40 líneas por pulgada. Llevo casi 30 años pintando en las calles y siempre me he esforzado por reflejar mi trabajo de estudio de manera que se manifieste la naturaleza cambiante de mi obra al aire libre y en la naturaleza. Solo con el tiempo los colores cambian, las texturas se multiplican y los fragmentos se entrelazan para formar una historia más profunda. Busco que mi obra sea interactiva, por lo que me entusiasmé al trabajar con un proceso como la impresión lenticular. Me brindó la capacidad táctica de expresar la fluidez de la calle a través del cambio de color, textura y forma. -Pose- Jordan Nickel La fusión dinámica del arte callejero y el juego óptico en la impresión lenticular "Gent" de Pose La impresión lenticular "Gent" de Pose, nombre artístico de Jordan Nickel, es una obra de edición limitada que ejemplifica la fusión dinámica del arte urbano con la expresividad óptica del arte pop. Esta creación de 2021, firmada y numerada, se limita a una serie de 50 ejemplares, mide 22,5 x 30 pulgadas y está impresa en papel grueso de bellas artes. Está diseñada para cautivar con su color holográfico y la ilusión lenticular que transforma la imagen. El trabajo de Pose está profundamente arraigado en la filosofía del arte pop urbano y el grafiti, inspirándose en su experiencia como grafitero y su evolución hacia un artista pop urbano cuyas obras se caracterizan por su paleta vibrante y sus complejas capas. La impresión "Gent" representa el ingenio de Pose, mostrando una técnica lenticular que permite que la imagen se transforme según la perspectiva del espectador. Este elemento interactivo invita a los observadores a interactuar activamente con la obra, experimentando la transformación de colores y formas y descubriendo nuevas facetas y detalles desde diferentes ángulos. La impresión lenticular une lo estático y lo dinámico, un lienzo que ofrece una narrativa diferente con cada mirada, al igual que el paisaje siempre cambiante de las calles que inspiran el arte de Pose. Reflexiones sobre la vida y la cultura urbanas en el arte de Pose En "Gent", Pose refleja la energía palpitante de la vida y la cultura urbanas, con elementos que parecen emerger y desvanecerse en el fondo, haciendo eco de la naturaleza efímera del arte callejero. La impresión es un collage vibrante de figuras, formas y letras abstractas, que recuerda al lenguaje visual del grafiti, pero reinterpretado desde una perspectiva contemporánea. La obra evoca la tradición del grafiti, con sus firmas y escritura estilizada, pero eleva estos elementos mediante técnicas artísticas y de producción sofisticadas. La decisión de Pose de emplear la impresión lenticular en "Gent" refleja su continua exploración del potencial del arte para sorprender y cautivar al público. El efecto lenticular añade una dimensión física a la obra, sugiriendo una metáfora de las múltiples perspectivas y experiencias que definen la vida urbana. Así como una ciudad revela diferentes aspectos de sí misma en distintos momentos y desde diferentes puntos de vista, "Gent" ofrece una experiencia visual en constante transformación que desafía la percepción del espectador e invita a una exploración reiterada. En esencia, la impresión lenticular "Gent" de Posecelebrates refleja la interacción dinámica entre la energía cruda del arte callejero y las sofisticadas técnicas de la producción artística moderna. Es una pieza que captura el espíritu del arte pop callejero contemporáneo y el grafiti, ofreciendo una experiencia visual compleja y cautivadora que refleja la naturaleza multifacética de la cultura urbana. A través de obras como "Gent", Pose continúa expandiendo los límites del arte callejero, consolidándose como una figura clave en la evolución del género.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Katsu Tagged Signed Silver Chrome Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Katsu Lata de pintura en aerosol cromada plateada firmada por Katsu. Obra de arte de Montana MTN.

    Lata de pintura en aerosol cromada plateada, etiquetada y firmada a mano por Katsu. Obra de arte de Montana MTN, edición limitada crossover. Lata de pintura en aerosol Katsu Silver Chrome firmada (2023). Caja firmada. Edición limitada de ??? de 500. Tamaño de la obra: 3x8. Tanto la lata como la caja de madera están firmadas a mano, etiquetadas y decoradas con pintura en aerosol. La lata de pintura en aerosol plateada cromada, firmada y con la firma de Katsu, es una pieza de colección que fusiona el espíritu rebelde del grafiti con la exclusividad del arte de edición limitada. Presentada en colaboración con Montana MTN, marca sinónimo de pintura en aerosol de alta calidad, preferida por artistas urbanos de todo el mundo, esta edición de 2023 encapsula la esencia del arte urbano en una forma tangible. Cada lata, de 7,6 x 20,3 cm, viene en una caja de madera y está firmada a mano por el artista Katsu, figura venerada en la escena artística underground. La firma de la lata y la caja no solo autentica cada pieza, sino que también incorpora el estilo característico de Katsu directamente en los objetos, haciendo que cada edición sea única. Esta serie, limitada a un número no revelado de 500 unidades, se erige como un artículo codiciado por coleccionistas y entusiastas de la cultura urbana. La icónica firma de Katsu, que suele verse en espacios públicos como un acto de reivindicación territorial y autoexpresión, se reinterpreta aquí como una forma de arte coleccionable. Esta fusión entre arte urbano y coleccionable desafía la percepción tradicional del grafiti como mero vandalismo, elevándolo a una forma de arte pop que puede admirarse y poseerse. El acabado cromado de las latas refleja la estética esencial del grafiti, que brilla en los muros de la ciudad, capturando la naturaleza efímera de estas obras, que suelen desaparecer tan rápido como aparecen. Cada lata y caja, adornada con pintura en aerosol, evoca las texturas ásperas y la estética cruda de las calles, ofreciendo un fragmento del paisaje urbano para apreciar en la intimidad del hogar. Es un diálogo entre el artista y el coleccionista, un pacto tácito que establece que el arte no se limita a galerías y museos, sino que nos rodea, en callejones y avenidas, vivo en los lugares que transitamos a diario. Esta serie de Katsu y Montana MTN inmortaliza el arte transitorio del grafiti, otorgando permanencia a lo que suele ser efímero y ofreciendo una narrativa de la evolución del arte contemporáneo.

    $620.00

  • Untitled UltraGiclée Print by Sam Taylor

    Sam Taylor GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $533.00

  • Bunny Boy- Dreams Silkscreen Print by Faile

    Faile Bunny Boy- Sueños Serigrafía de Faile

    Bunny Boy - Sueños - Serigrafía de edición limitada de 11 colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag por Faile. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. FAILE (n. 1975) Bunny Boy (Dreams), 2019 Serigrafía en color sobre papel Coventry Rag 45,7 x 30,5 cm (hoja) Ed. 216/350 Firmada a lápiz en el borde inferior; fechada y numerada al dorso. Publicada por el artista.

    $1,725.00

  • Vincent Price Original Graphite Pencil Drawing by Joe King

    Joe King Dibujo a lápiz de grafito original de Vincent Price por Joe King

    Dibujo original a lápiz de grafito de Vincent Price sobre papel de bellas artes, realizado por el artista de arte callejero moderno de tendencia, Joe King. Obra de arte original a grafito firmada, 2010. Tamaño 8x11, enmarcada en un marco ornamentado con paspartú.

    $820.00

  • Revenge Night Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $759.00

  • River of Blood Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Río de Sangre, serigrafía dorada de Cleon Peterson

    Río de Sangre, Serigrafía Dorada de Cleon Peterson. Impresión manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Coventry Rag con bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 18x24. Serigrafía de 3 mujeres desnudas estilizadas, deprimidas, tristes o confundidas en un río. Adentrándose en las dimensiones modernas del arte, "Río de Oro Sangriento" de Cleon Peterson captura la emoción en estado puro con elocuencia y profundidad. Esta serigrafía bicolor, meticulosamente realizada a mano sobre la rica textura del papel artístico Coventry Rag, refleja la confluencia de experiencias humanas viscerales y la expresión artística abstracta. A través de la inquietante representación de tres mujeres desnudas y estilizadas, aparentemente sumidas en sentimientos de desesperación, tristeza o confusión, Peterson logra transmitir una narrativa que resuena con el caos y la introspección inherentes a la experiencia humana. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, la impactante paleta monocromática de la obra se ve realzada por intrincados detalles, que le confieren una profundidad evocadora. La postura y la expresión de cada figura invitan al espectador a la introspección, la contemplación y el establecimiento de una conexión personal, trascendiendo así los límites de la mera observación. Mientras yacen en medio del misterioso río, su presencia se convierte en un poderoso símbolo de vulnerabilidad, turbulencia interior y la omnipresencia de las emociones en nuestras vidas. La obra de Peterson, una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, firmada y numerada, encarna la esencia del arte pop, urbano y del grafiti. Ejemplifica la habilidad del artista para dominar las formas artísticas convencionales e infundirles múltiples capas de significado, invitando a la apreciación y a la profunda contemplación. «Río de Oro Sangriento» es un testimonio de la destreza de Peterson, su comprensión de los matices humanos y su inquebrantable compromiso con la exploración de los límites de la narrativa visual.

    $791.00

  • Bananappétit Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía Bananappétit de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Serigrafía Bananappétit de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresa a mano sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada. Edición limitada de 96 ejemplares, firmada y numerada en 2024. Tamaño de la obra: 22x22. Serigrafía de un mono con plátano inspirado en Warhol. Un guiño descarado a la cultura pop La serigrafía Bananappétit de Mr Brainwash, también conocido como Thierry Guetta, rinde un divertido homenaje a uno de los motivos más icónicos del arte pop. La obra, creada en 2024 en una edición limitada de 96 ejemplares firmados y numerados, mide 56 x 56 cm y muestra a un mono travieso sosteniendo un plátano de colores vibrantes. Esta referencia al famoso plátano de Andy Warhol sitúa la pieza firmemente dentro de la tradición de las creaciones inspiradas en el pop. A su vez, la imagen rebosa del humor característico del artista, invitando a los espectadores a conectar con la historia del arte de una manera desenfadada y poco convencional. El mono está sentado sobre una caja con eslóganes ingeniosos, lo que refuerza la idea de que toda la escena está pensada para despertar curiosidad y deleite. Quienes admiran desde hace tiempo a Mr. Brainwash reconocen su habilidad para hacer que símbolos fácilmente reconocibles parezcan frescos e inmediatos. La energía lúdica que emana de esta obra sugiere que el mono invita a los espectadores a cuestionar las ideas preconcebidas sobre el papel del arte en la cultura contemporánea. El fondo, pintado en un sutil tono azul pálido, ofrece un entorno relajante para el amarillo brillante del plátano, haciendo eco de la predilección de Warhol por los contrastes cromáticos llamativos. Esta interacción de colores hace que el plátano resalte sobre la superficie, captando la atención como un grafiti bien colocado en la pared de una ciudad bulliciosa. Influencias del arte pop callejero y del grafiti Mr Brainwash encarna una fusión de influencias pop y urbanas, y Bananappétit ejemplifica esa sinergia. El pelaje blanco y negro del mono, plasmado con un estilo que recuerda a las plantillas de pintura en aerosol, conecta la composición con la energía cruda del arte pop urbano y el grafiti. Los espectadores quizá recuerden cómo los artistas urbanos suelen reutilizar símbolos existentes, subvirtiéndolos o añadiéndoles nuevas capas de significado. Aquí, el plátano funciona tanto como recurso cómico como elemento de nostalgia cultural, reforzado por la ambientación museística que también evoca las tradiciones del arte clásico. Los letreros de colores brillantes en la caja hacen referencia a mensajes inspiradores, frecuentes en la obra de Guetta, que alude a la positividad y el empoderamiento personal. La pieza fusiona ese espíritu con el carácter rebelde del arte urbano, reflejando un mundo donde la imaginería pop clásica coexiste con el lenguaje en constante evolución de los murales y las plantillas. Esta combinación genera una vibrante declaración sobre cómo el arte puede tender puentes entre diversas corrientes, adaptando elementos icónicos para conectar mejor con el público actual. Artesanía y elementos visuales Aunque la impresión transmite espontaneidad, cada capa está ejecutada con meticulosidad. La técnica de serigrafía aporta una nitidez impactante al tema, mientras que el papel artístico de grano fino añade una sensación táctil de autenticidad. Este proceso exige precisión, ya que cada capa de tinta se alinea a la perfección, dando como resultado detalles nítidos y tonalidades intensas. La paleta equilibra los tonos primarios fuertes, ofreciendo una vitalidad que recuerda a los carteles callejeros. La mirada realista del mono capta la atención del espectador, mientras que las sombras sutiles y las líneas definidas crean profundidad en la escena. El humor visual alcanza su punto álgido en la obra de arte enmarcada de un plátano, expuesta tras el mono, haciendo referencia a cómo los objetos de la cultura pop pueden entrar en las galerías como obras de arte de gran prestigio. Un cúter rojo en el suelo alude al carácter artesanal de las iniciativas creativas, sugiriendo que la transformación artística puede ocurrir en cualquier momento. Bananappétit se convierte así en algo más que un simple homenaje: se erige como una composición de múltiples capas que recompensa la contemplación reiterada con pequeños pero impactantes detalles. Una obra maestra de colección Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti se sienten atraídos por Bananappétit por su fusión de motivos icónicos, comentarios humorísticos y una técnica impecable. La decisión de limitar la edición a 96 ejemplares garantiza que cada impresión tenga un carácter exclusivo, acentuado aún más por la firma y numeración del artista. Al situar un símbolo atemporal del arte pop en una nueva narrativa, Mr Brainwash plasma la naturaleza lúdica e impredecible de la creatividad contemporánea. Quienes poseen esta obra descubren que su mensaje va más allá de lo superficial, incitando a reflexionar sobre cómo las imágenes populares pueden reinventarse para adaptarse a los cambios culturales. Bananappétit es un testimonio del poder del arte urbano, que fusiona imágenes reconocibles con giros inesperados que desafían las nociones convencionales de lo que corresponde a una galería. El resultado es una impresión vibrante que aúna pasión por la historia del arte, un toque de humor y una sensibilidad callejera en una pieza única e inolvidable.

    $3,750.00

  • Self Discovery Archival Paper Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía en papel de archivo de autodescubrimiento por Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Autodescubrimiento - Impresión serigráfica de edición limitada de 6 colores, realizada a mano sobre papel de bellas artes con bordes irregulares, por Mr Brainwash - Thierry Guetta. Arte callejero poco común, famoso artista de arte pop. Edición limitada de 110 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 30 x 22 cm. Autodescubrimiento. Impresión serigráfica de 6 colores en papel de archivo con bordes irregulares. Edición limitada de 110 ejemplares. Certificado de autenticidad. Firmado y con huella dactilar del artista. 30 x 22 cm. Firmado en 2022.

    $4,011.00

  • Rise Above Original Spray Paint Painting by D*Face- Dean Stockton x Shepard Fairey

    D*Face- Dean Stockton Rise Above Pintura original en aerosol de D*Face- Dean Stockton x Shepard Fairey

    Rise Above, obra de arte original y única, realizada con collage, pintura en aerosol y serigrafía sobre papel de bellas artes por las leyendas del graffiti D*Face y Shepard Fairey. 2021. Firmado en la parte inferior derecha del reverso por ambos artistas. Collage original con capturas de pantalla de archivo y pintura en aerosol. Enmarcado en madera de haya teñida de negro. 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 pulgadas). Riot D*Face Ruined My Day La esencia colaborativa de D*Face y Shepard Fairey La obra titulada «Rise Above» es un profundo testimonio de la sinergia entre dos titanes del arte pop urbano y el grafiti: D*Face y Shepard Fairey. Este collage original, compuesto por serigrafías de archivo y pintura en aerosol sobre papel de bellas artes, es una poderosa expresión del comentario sociopolítico por el que ambos artistas son reconocidos. Firmada por D*Face y Shepard Fairey en 2021, la pieza está enmarcada en madera de haya teñida de negro, mide 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 pulgadas) y transmite el inconfundible espíritu de rebeldía y resistencia que define la obra de ambos artistas. La colaboración entre D*Face y Shepard Fairey para «Rise Above» constituye un hito en la historia del arte urbano. Ambos artistas han contribuido significativamente a la evolución del grafiti y el arte pop urbano, y su colaboración en esta obra representa un diálogo entre dos voces distintas que comparten intereses temáticos comunes. El título de la obra, «Rise Above» (Superarse), encapsula la esencia del espíritu compartido de los artistas: una invitación a trascender el statu quo y desafiar las normas sociales a través del arte. «Rise Above» es una magistral fusión de técnicas, donde cada capa de collage, pintura en aerosol y serigrafía aporta profundidad y textura a la pieza. Las serigrafías de archivo rinden homenaje a los trabajos anteriores de los artistas, creando una sensación de continuidad y legado dentro de su obra. El elemento de pintura en aerosol introduce una cualidad cruda y visceral que recuerda a su trabajo en las calles, mientras que el proceso de serigrafía añade precisión y complejidad. Esta combinación de métodos da como resultado una obra rica en densidad visual y conceptual. Iconografía y mensaje en 'Rise Above' La iconografía empleada en «Rise Above» está cargada de significado. La obra presenta un retrato característico del estilo de D*Face, que recuerda a la estética del cómic y a los motivos esqueléticos que suele utilizar. Esta figura sostiene un cartel con la frase «DFace Ruined My Day» (DFace me arruinó el día), una declaración autorreferencial que juega con el nombre del artista y su reputación por subvertir las normas. La influencia de Shepard Fairey es evidente en los llamativos elementos tipográficos y las imágenes de estilo propagandístico que invitan a los espectadores a cuestionar la autoridad y las estructuras de poder. El impacto sociopolítico de «Rise Above» es a la vez actual y atemporal. Al fusionar sus estilos distintivos, D*Face y Shepard Fairey han creado una obra que aborda problemáticas sociopolíticas contemporáneas y, al mismo tiempo, sigue siendo relevante para las futuras generaciones. El llamado a «Rise Above» (Superarse) que transmite la obra es un mensaje universal de empoderamiento que insta a los espectadores a interactuar críticamente con el mundo que les rodea. La colaboración entre estos dos artistas sirve como recordatorio del poderoso papel que el arte puede desempeñar para provocar la reflexión e inspirar el cambio. El legado de «Superarse» en el arte callejero «Rise Above» enriquece el legado del arte urbano al demostrar el potencial de la colaboración dentro del género. La alianza entre D*Face y Shepard Fairey ejemplifica cómo los artistas pueden unirse para potenciar su mensaje e impacto. Dado que ambos artistas han sido fundamentales para popularizar el arte urbano, esta obra también refleja la consolidación del arte urbano como una forma reconocida de bellas artes, capaz de transmitir narrativas complejas y evocar fuertes emociones. «Rise Above» es una impactante obra de arte que encarna el espíritu rebelde del pop art urbano y el grafiti. La colaboración entre D*Face y Shepard Fairey es un testimonio del poder del arte para comunicar, desafiar e inspirar. La complejidad de la obra, tanto en técnica como en simbolismo, ofrece una rica experiencia visual y un mensaje conmovedor que conecta con los valores esenciales del arte urbano. A medida que 'Rise Above' continúa siendo apreciada por entusiastas y coleccionistas de arte, constituye una contribución significativa al discurso del arte contemporáneo, recordándonos el poder transformador de la colaboración artística.

    $7,290.00

  • Venta -15% Cacophony Laser Cut Acrylic Archival Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Impresión de archivo de acrílico con corte láser de cacofonía de Eddie Colla

    Cacofonía, impresión de pigmentos de archivo múltiples pintada a mano sobre 3 niveles de panel acrílico cortado con láser, lista para colgar, por Eddie Colla, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 25 piezas, firmadas y numeradas, de 2020. Obra de arte en acrílico cortada con láser. Tamaño: 18 x 18 pulgadas. La Niña de los Peces Dorados fue creada hace casi una década. La retomo con frecuencia, y ha sido el personaje recurrente que he creado. Suelo escribir historias de fondo para estos personajes para ayudarme a crear las piezas, pero generalmente nunca las comparto con el espectador. La Niña de los Peces Dorados nació en China continental y fue criada principalmente por su padre soltero. Su madre falleció de cáncer cuando ella tenía 18 meses. De niña, enfermaba con frecuencia y finalmente le diagnosticaron un trastorno del sistema inmunitario, aunque nunca recibió un diagnóstico preciso. Esta es la razón por la que siempre usa mascarilla y guantes. Su padre se dedicaba a la cría de peces dorados y le enseñó el oficio desde pequeña. Trabajaban juntos y rara vez recibían visitas debido a su condición. Sus frecuentes enfermedades y la pérdida de su madre hicieron que su infancia fuera difícil. Como la mayoría de los niños, intentó encontrar una razón para su desgracia, una razón por la que todo esto les había sucedido a ella y a su padre. Finalmente, llegó a creer que su enfermedad y el cáncer de su madre eran un castigo de la naturaleza. Una maldición por jugar con la naturaleza criando peces dorados. Su padre también falleció. Necesitada de ganarse la vida y, a la vez, desafiando al destino, emigró ilegalmente a Hong Kong. En Mong Kok, en la calle Tung Choi, hay un famoso mercado de peces de colores, conocido popularmente como la calle de los peces de colores. Con un sistema inmunitario debilitado, lo más peligroso para ella eran las demás personas. Como un desafío al destino, se mudó a una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Consiguió un puesto en la calle Tung Choi. Este es su desafío: desafiar al destino y vencerlo, convertirse en dueña de su propio destino. Estas imágenes son viñetas de su vida en Hong Kong. Nunca le he dado un nombre al personaje. A veces aparece con un radiocasete, porque la música se convierte en una compañera esencial en su vida, mayormente solitaria. En la obra «Cacofonía», quería que estuviera literalmente rodeada por la ciudad. De alguna manera, creo que intenté crear un personaje que encarnara muchas de las cualidades a las que aspiro. Para que me lo recordara. - Eddie Colla

    $1,473.00 $1,252.00

  • The Take Over PP Archival Print by Wane One Cod

    Wane One Cod Impresión de archivo The Take Over PP de Wane One Cod

    Impresión de archivo The Take Over PP de Wane One Cod. Edición limitada impresa en papel Natural Museum Fine Art de 310 g/m². Obra de arte pop moderna. Prueba de imprenta PP 2016. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 24 x 17 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. «La toma del poder» de Wane One Cod: Una declaración en el arte pop callejero «The Take Over», una prueba de imprenta de archivo de Wane One Cod, encapsula la esencia del arte pop urbano a través de su vibrante representación de grafiti sobre un lienzo en movimiento: una furgoneta de reparto en un entorno urbano. Esta edición limitada de 2016, impresa en papel natural de bellas artes de 310 g/m² y con un tamaño de 61 x 43 cm, es una pieza de coleccionista, cada ejemplar meticulosamente firmado y marcado como prueba de imprenta. La obra refleja las raíces de Wane One Cod en los inicios del movimiento del grafiti neoyorquino y su transición a artista pop, cuyas obras son veneradas en la escena del arte contemporáneo. Con «The Take Over», Wane One transmite la energía cruda y la imponente presencia del grafiti, que trasciende los muros estáticos para convertirse en parte integral del dinámico paisaje urbano. La impresión se erige como testimonio de la perdurable influencia del arte urbano y su capacidad para transformar objetos cotidianos en vehículos de expresión artística.

    $845.00

  • Peaceful Warrior 2021 Giclee Print by Risk Rock

    Risk Rock Guerrero pacífico 2021 Giclee Print de Risk Rock

    Guerrero Pacífico - 2021 Buddha Pop Street Artwork Edición Limitada Impresión Giclée en Papel de Bellas Artes por el Artista Moderno de Graffiti Urbano Risk Rock. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 18 x 22,5 pulgadas. "Guerrero Pacífico" - 2021 Giclée sobre papel Coventry Rag, papel de archivo. Edición de 25 ejemplares, 22,5 x 18 pulgadas.

    $596.00

  • Love is the Answer Cyan Spray Paint Can Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta «El amor es la respuesta»: Escultura en lata de pintura en aerosol cian de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Love is the Answer - Escultura de lata de pintura en aerosol de edición limitada Cyan, obra de arte del artista callejero, leyenda del graffiti y de la cultura pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2020 Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 3x8. Firmado con huella dactilar y numerado. Incluye caja de presentación personalizada. Exclusivo y muy raro: Mr. Brainwash, la obra de arte en aerosol de edición limitada de Thierry Guetta.

    $504.00

  • Woodstock Daze Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión en papel secante Woodstock Daze de Ron English - POPaganda

    Woodstock Daze Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Ron English- POPaganda cultura pop LSD artwork. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $529.00

  • Champ Red Spray Paint Can Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Escultura de lata de pintura en aerosol Champ Red por Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Champ - Escultura de lata de pintura en aerosol roja de edición limitada. Obra de arte del artista callejero, leyenda del graffiti y de la cultura pop, Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2020 Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 3x8. Firmado con huella dactilar y numerado. Incluye caja de presentación personalizada. Edición limitada ultra rara y coleccionable de Mr Brainwash - Thierry Guetta: lata de pintura en aerosol con diseño deportivo y arte de boxeo.

    $504.00

  • Beauty of Liberty Equality PP Austin Mural Print by Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    Shepard Fairey- OBEY La belleza de la libertad, la igualdad, PP Austin Mural Print de Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    La belleza de la libertad y la igualdad PP Printers Proof Austin Mural de Jon Furlong Off Set Lithograph Print Limited Edition Artwork on Fine Art Paper by Shepard Fairey X Sandra Chevrier, an urban graffiti pop street artist. Prueba de imprenta PP 2020 firmada por Shepard Fairey y Sandra Chevrier y marcada AP Impresión litográfica offset Tamaño de la obra 18x24 Belleza de la libertad Igualdad Impresión mural PP Austin de Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. "Este centenario histórico ofrece una oportunidad sin precedentes para conmemorar un hito de la democracia y explorar su relevancia para los problemas de igualdad de derechos en la actualidad. La Iniciativa del Centenario del Voto Femenino, una colaboración de instituciones, organizaciones y académicas centradas en la mujer de todo Estados Unidos, trabaja para garantizar que este aniversario y los 72 años de lucha para lograrlo se conmemoren y celebren en todo el país." -Shepard Fairey «La belleza de la libertad y la igualdad», de Shepard Fairey y Sandra Chevrier: Un mural de hitos democráticos «La belleza de la libertad y la igualdad» PP (Prueba de imprenta) es una evocadora litografía offset de Jon Furlong que captura la esencia de un mural de Shepard Fairey y Sandra Chevrier, dos figuras destacadas del arte urbano pop callejero. Esta impresión, parte de una edición limitada de 500 piezas firmadas y numeradas lanzada en 2020, mide 45,7 x 61 cm y constituye un testimonio de un momento significativo en la historia de la democracia: el centenario del voto femenino. La declaración de Shepard Fairey subraya la conexión de la obra con la iniciativa que conmemora el sufragio femenino y su continua relevancia para los problemas actuales de igualdad de derechos. Fairey, artista reconocido por su obra de fuerte contenido político, y Chevrier, conocida por sus impactantes narrativas visuales que a menudo exploran la política de género, colaboraron para crear un mural que celebra los logros históricos y, a la vez, recuerda las luchas que persisten. Como prueba de imprenta, la litografía tiene un estatus especial, reservándose a menudo para verificar la calidad final antes de imprimir la tirada completa. Los coleccionistas y aficionados al arte urbano pop y al grafiti valoran estas pruebas por su fidelidad a la intención original del artista y por la rareza que representan dentro de una serie de grabados. Fusión artística en "La belleza de la libertad y la igualdad" El mural, y por extensión la litografía, es una vibrante fusión del estilo gráfico y audaz de Fairey y el conmovedor retrato de Chevrier, envuelto en una paleta que capta la atención e invita a la reflexión. La composición en capas de la obra —un sello distintivo del enfoque de Fairey y Chevrier— combina texto, imágenes y simbolismo para transmitir una compleja narrativa sobre la lucha por la igualdad y la libertad. En consonancia con el espíritu del arte pop urbano, la pieza se fundamenta en su accesibilidad y su capacidad para comunicar mensajes poderosos a través del lenguaje visual del grafiti. Al dar vida a esta obra, Fairey y Chevrier han creado una pieza que celebra un centenario y ha elaborado un mensaje que resuena con el debate actual sobre derechos y representación. «La belleza de la libertad y la igualdad» es un diálogo visual sobre la continua evolución de la democracia y el papel del arte en la reflexión y la configuración de la conciencia pública. La impresión del mural "La Belleza de la Libertad y la Igualdad" de Jon Furlong, Shepard Fairey y Sandra Chevrier, es una valiosa contribución al panorama del arte pop urbano y su relación con el activismo social. Esta prueba de imprenta es una pieza de colección que no solo realza el ambiente estético de quienes la poseen, sino que también sirve como un conmovedor recordatorio del poder del arte para conmemorar, educar e inspirar el progreso continuo hacia la igualdad. A través de esta litografía, el mensaje del mural trasciende las fronteras de Austin, alcanzando una audiencia internacional y consolidando su lugar en la historia del arte pop urbano y el grafiti.

    $1,051.00

  • Selfie Gun Blue Silkscreen Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Serigrafía Selfie Gun Blue de Joan Cornellà

    Selfie Gun Blue Serigrafía de Joan Cornellà Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 250 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 16,14 x 22,44 pulgadas. Serigrafía. Serigrafía Selfie Gun Blue de Joan Cornellà Selfie Gun Blue es una serigrafía de 2024 del artista español Joan Cornellà, conocido por su crítica satírica e implacable de la vida moderna. Esta pieza de edición limitada, impresa a mano sobre papel de bellas artes, está firmada y numerada (de una edición de 250 ejemplares). Con unas dimensiones de 41 x 57 cm, la obra presenta un impacto visual contundente gracias a sus líneas nítidas, bloques planos de color y una composición que captura el humor absurdo característico de Cornellà. La imagen muestra a una figura sonriente sosteniendo un palo de selfie rematado no con un teléfono, sino con una pistola apuntándole directamente a la cabeza. El fondo azul cian brillante contrasta de forma impactante con el tono sombrío de la imagen, evocando la estética del diseño comercial a la vez que ofrece una crítica mordaz. Joan Cornellà y el extremismo satírico en el arte pop callejero y el grafiti Joan Cornellà, nacido en 1981 en Barcelona, ​​España, se ha consolidado como una figura clave en la evolución del arte pop urbano y el grafiti. Su lenguaje visual es inconfundible: personajes sonrientes, líneas caricaturescas y colores saturados sirven de vehículo para reflexiones mordaces, a menudo con un humor negro, sobre la sociedad. «Selfie Gun Blue» es un ejemplo paradigmático del enfoque de Cornellà: presenta una escena alegre que, al observarla con detenimiento, revela algo profundamente inquietante. Esta tensión entre estilo y contenido es un sello distintivo de su obra. En esta serigrafía, la fusión de un objeto cotidiano con un instrumento de violencia crea una perturbadora metáfora sobre la tecnología, la egolatría y la superficial cultura de la validación digital. Técnica y economía visual como herramientas subversivas La fuerza de la obra reside en su economía visual. No hay desorden, ni narrativa de fondo, ni explicación textual. Cada elemento del encuadre está calculado y es preciso. Cornellà utiliza la simplicidad como forma de sátira, despojando a sus personajes de individualidad al tiempo que intensifica su impacto simbólico. El traje, la sonrisa y la mirada vacía del hombre están representados en vibrantes colores primarios, reduciéndolo a un arquetipo. La pistola, representada en tonos grises y rosas apagados, contrasta fuertemente, pero se integra a la perfección en la composición. Esta serigrafía artesanal demuestra el dominio de Cornellà sobre la superposición de capas de color plano, un método clásico en la impresión artística ahora reinterpretado para la crítica contemporánea. Ironía moderna encapsulada a través del absurdo visual Selfie Gun Blue no es solo una broma visual; es una cruda reflexión sobre el distanciamiento social. Cornellà utiliza una estética alegre para criticar problemas del mundo real: el narcisismo, la insensibilización y la mercantilización de la identidad en los espacios digitales. A través del arte pop urbano y el grafiti, confronta al espectador con verdades incómodas ocultas tras las apariencias. Su obra ha tenido repercusión mundial, en galerías, libros e instalaciones públicas, porque obliga a confrontar los absurdos del comportamiento moderno utilizando las mismas señales visuales que se han vuelto familiares y confiables. Esta pieza, como gran parte del portafolio de Cornellà, exige no solo observación, sino también introspección, desafiando al espectador a cuestionar las implicaciones ocultas tras cada sonrisa filtrada.

    $3,500.00

  • Stairway to London Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Escalera a Londres, serigrafía de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Escalera a Londres, edición limitada, serigrafía vintage de 2 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Mr Brainwash - Thierry Guetta, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2009 Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 30x22 Led Zeppelin, Superestrellas del Rock, Impresión Vintage 2009. Serigrafía con acabado artesanal sobre papel artístico de archivo color crema de 300 g/m², 100% algodón, rasgado a mano y con bordes irregulares. 55,9 × 76,2 cm (22 × 30 pulgadas). Edición limitada de 100 ejemplares.

    $4,011.00

  • Two Coming In PP Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impresión de archivo de Two Coming In de Scott Listfield

    Compre Two Coming In Artwork Giclee Impresión de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de cultura pop Scott Listfield .

    $590.00

  • This Machine Kills Fascists AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Esta máquina mata fascistas. Serigrafía de AP por Shepard Fairey - OBEY

    Esta máquina mata fascistas AP Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY Prueba de artista Serigrafía impresa a mano en papel Speckletone Fine Art Edición limitada Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2006 Firmada y marcada AP Edición limitada de la obra de arte Tamaño 18x24 Impresión serigráfica del joven Denny Laine de las bandas de rock Moody Blues y Wings apoyado en una guitarra. «This Machine Kills Fascists AP» es una cautivadora serigrafía del renombrado artista urbano Shepard Fairey, conocido como «OBEY». La obra demuestra la habilidad de Fairey para fusionar la sensibilidad del arte urbano con los matices del arte pop, creando piezas visualmente impactantes y con fuerte contenido político. Esta pieza en particular es una Prueba de Artista (AP), término que en el mundo del arte se refiere a una copia de la tirada original que el artista conserva como archivo personal o referencia. Esta prueba no solo está marcada con «AP» y firmada por Fairey, sino que además está fechada en 2006, lo que certifica su autenticidad. El elemento central de la serigrafía es una meticulosa representación del joven Denny Laine, figura clave en la historia del rock, miembro de bandas icónicas como Moody Blues y Wings. La imagen muestra a Laine apoyado en una guitarra, símbolo de su talento musical y su legado. La elección de Laine como sujeto añade capas de significado cultural e histórico a la obra. Curiosamente, la fuente de esta impresión es una fotografía de 1967 de Peter Webb, lo que garantiza que la obra encapsule no solo la interpretación de Fairey, sino también el espíritu de la imagen original. La decisión de Shepard Fairey de usar la imagen de Laine y combinarla con la provocativa afirmación «Esta máquina mata fascistas» no solo consolida la posición de la impresión dentro de los géneros del arte pop y el arte urbano, sino que también invita al espectador a profundizar en las implicaciones y narrativas sociopolíticas que rodean la obra. Es una armoniosa fusión de atractivo estético y potente mensaje, que subraya la maestría de Fairey para comunicar ideas impactantes a través de medios visuales.

    $1,084.00

  • Where Redwoods Meet The Sea AP Archival Print by Amy Sol

    Amy Sol Donde las secoyas se encuentran con el mar Impresión de archivo de AP por Amy Sol

    Donde las secuoyas se encuentran con el mar. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo AP sobre papel Signa Smooth de 300 g/m² de la artista Amy Sol, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Prueba de artista AP 2021 Firmada y numerada 19,5 x 19,5 cm Edición limitada de 35 Donde las secuoyas se encuentran con el mar: Una prueba de artista de edición limitada de Amy Sol «Donde las secuoyas se encuentran con el mar» es una obra evocadora de Amy Sol, artista reconocida por su singular contribución al arte pop urbano y su habilidad para fusionar la belleza natural con la presencia serena y reflexiva de sus figuras. Esta obra, creada como prueba de artista en 2021, captura el sobrecogedor momento en que las imponentes secuoyas se encuentran con las suaves olas del mar. Con tan solo 35 ejemplares de edición limitada, cada uno firmado y numerado por la propia Sol, la exclusividad de esta pieza realza su valor como objeto de colección dentro del arte contemporáneo y el arte inspirado en el grafiti. Impresa en papel Signa Smooth de 300 g/m², esta obra conserva una alta fidelidad de color y textura, dando vida a la serena composición de Amy Sol. La exploración artística de la naturaleza y la soledad por Amy Sol El estilo de Amy Sol se basa en imágenes suaves y naturalistas, que a menudo combinan elementos de la naturaleza con figuras humanas contemplativas. En «Donde las secuoyas se encuentran con el mar», la maestría de Sol transporta al espectador a una serena escena boscosa donde la inmensidad de las secuoyas contrasta con la delicadeza de la figura solitaria que se yergue al borde del bosque, contemplando el agua. Sus tonos pastel apagados y su suave sombreado añaden una cualidad onírica, permitiendo al espectador sentir la calma y la soledad de la escena. Las sombras de criaturas parecidas a osos entre los árboles añaden una intrigante dimensión a la composición, sugiriendo una armonía tácita entre la presencia humana y la vida silvestre. Esta escena apacible representa la habilidad de Amy Sol para transmitir emociones y narrativas a través de detalles sutiles y una composición cuidada. Al enmarcar la figura femenina dentro del vasto paisaje de árboles y agua, Sol explora los temas de la soledad y la contemplación, enfatizando la conexión del individuo con el mundo natural. Su particular estilo, que combina colores apagados con detalles intrincados, invita al espectador a explorar la profundidad y la armonía de la escena, ofreciendo un momento de introspección y paz. El arte pop callejero y la influencia del arte del grafiti Aunque la obra de Amy Sol no se asemeja inmediatamente a la estética audaz del grafiti tradicional, su integración de los principios del Street Pop Art es evidente en la forma en que presenta su obra como láminas coleccionables de edición limitada. El Street Pop Art, un movimiento que fusiona la accesibilidad de la cultura pop con la expresividad cruda del arte urbano, se alinea con el método de Sol de producir ediciones limitadas, como esta prueba de artista. Este enfoque preserva la exclusividad y el valor de cada pieza, de forma similar a como los grafiteros suelen crear obras efímeras con un significado único. «Where Redwoods Meet the Sea» de Sol encarna esta filosofía, ofreciendo una pieza que es a la vez muy accesible y exclusiva por su carácter coleccionable. El uso de ediciones limitadas por parte de Amy Sol permite que su obra acceda a espacios donde convergen las bellas artes y el arte urbano, atrayendo tanto a coleccionistas de arte tradicional como a aficionados al arte de inspiración urbana. Su decisión de producir solo 35 pruebas de artista para esta obra confiere a cada impresión un carácter único, reflejando la influencia del arte urbano y su naturaleza efímera, así como el deseo de capturar un instante. Esta práctica moderna dentro del Pop Art Urbano aumenta su valor, convirtiéndola en una pieza preciada para quienes aprecian el arte contemporáneo con una estética inspirada en la calle. El valor coleccionable de Donde las secuoyas se encuentran con el mar Como prueba de artista de edición limitada, «Donde las secuoyas se encuentran con el mar» posee un atractivo adicional, especialmente para coleccionistas que buscan obras únicas y firmadas directamente por la artista. Cada lámina, impresa en papel Signa Smooth de 300 g/m² de alta calidad, garantiza la durabilidad y la riqueza de la detallada escena de Sol. Este tipo de papel realza las suaves transiciones de color, permitiendo al espectador apreciar cada aspecto del tranquilo paisaje. Sus dimensiones de 49,5 x 49,5 cm (19,5 x 19,5 pulgadas) la hacen lo suficientemente versátil para diversos espacios de exhibición, añadiendo una presencia sutil pero impactante a cualquier colección. «Donde las secuoyas se encuentran con el mar» de Amy Sol es más que una simple lámina artística; es una íntima reflexión sobre la soledad, la naturaleza y el movimiento del arte moderno. La fusión de arte pop urbano con elementos naturalistas que logra Amy Sol ofrece a los coleccionistas una pieza contemporánea con gran profundidad emocional y calidad artística. Cada prueba de artista de edición limitada es un testimonio de su habilidad para crear obras tan visualmente cautivadoras como significativas, proporcionando un espacio donde los espectadores pueden reconectarse con la naturaleza y explorar la serenidad de su arte.

    $572.00

  • Garden of Infinite Possibilities Silkscreen Print by Dabs Myla

    Dabs Myla SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $638.00

  • Separated- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Separated- Black Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly

    Separados - Edición Abierta Negra - Juguete de Vinilo Coleccionable - Obra de Arte del Artista de Graffiti Callejero Kaws. 2021 Agotado Edición Abierta Tamaño 7" Alto Separado (Negro), Vinilo 7 87/100 × 6 3/10 × 7 9/100 pulg. 20 × 16 × 18 cm La intersección entre la emoción y el arte callejero: "Separated" de KAWS en negro En el diverso ámbito del arte pop urbano moderno, "Separated" es una obra cautivadora del influyente artista de graffiti KAWS. Esta figura coleccionable de vinilo negro de edición abierta, lanzada en 2021, manifiesta una profunda carga emocional poco común en el género. La pieza, de 18 cm de altura, encapsula un momento de conmovedora soledad, con el icónico personaje Companion en una postura vulnerable, sentado, con el rostro entre las manos. Esta obra, ya descatalogada y, por lo tanto, cada vez más rara, es un testimonio de la habilidad de KAWS para trascender los límites entre los juguetes de arte producidos en masa y el arte de vanguardia. Funciona como una metáfora visual de la época, capturando el sentimiento colectivo de aislamiento que ha permeado la conciencia pública. Esta pieza coleccionable encarna la lucha silenciosa con uno mismo, un tema que resuena profundamente en la psique humana. Es una obra poderosa dentro del léxico del arte pop urbano y el graffiti. KAWS: Un maestro de la melancolía moderna KAWS, también conocido como Brian Donnelly, es reconocido desde hace tiempo por su aguda percepción del espíritu de la época, y con "Separated" en negro, continúa demostrando su habilidad para fusionar la accesibilidad del arte urbano con la naturaleza contemplativa de las bellas artes. El color negro de la figura acentúa su silueta, otorgándole a la obra un aire de sofisticación y solemnidad. La sobriedad del color subraya la introspección y la tristeza inherentes a la pose, invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus experiencias personales de separación o contemplación. "Separated" no es solo un objeto de valor estético; es una pieza narrativa que cuenta la historia de las batallas silenciosas que enfrentamos, los momentos de introspección que sentimos pero que a menudo pasan desapercibidos. KAWS ha capturado una experiencia universal, la ha destilado en una forma singular y, al hacerlo, ha creado una pieza de colección que habla por sí sola. Coleccionabilidad y comentario cultural Como pieza de colección, "Separated" es muy codiciada por su atractivo estético y emocional, así como por su reflexión sobre la naturaleza del arte urbano y la cultura pop. Cada pieza, aunque uniforme en su producción, es única para el coleccionista, erigiéndose como un símbolo significativo de la época en que fue creada. La textura del vinilo, el impacto visual de su forma y la resonancia emocional de su pose contribuyen a su estatus como objeto de deseo para coleccionistas y admiradores de la obra de KAWS. La pieza es una narrativa tridimensional, una escultura que cuenta una historia de experiencias humanas universales, como la melancolía, la contemplación y la necesidad de conexión. Es una reflexión sobre el estado de la sociedad contemporánea, un comentario a la vez personal y público, en consonancia con la naturaleza del propio arte urbano. "Separados" como un espejo del alma «Separated» en negro es más que una pieza de colección; es un espejo del alma, un reflejo de la época que vivimos y de las emociones que experimentamos. En el mundo del arte urbano pop y el grafiti, KAWS sigue marcando la pauta con una visión a la vez reflexiva y revolucionaria. Esta obra, en particular, se erige como un faro del arte moderno. Esta pieza de colección está destinada a perdurar como una representación significativa del legado artístico de KAWS y del panorama emocional de nuestro tiempo.

    $1,001.00

  • Flower 8.0 Pink Skateboard Art Deck by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK SKATEBOARD Cubierta Archival Pigment Print

    Compra SKATEBOARD Fine Art Edición limitada Archival Pigment Print Transfer en Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck por Street Artwork Graffiti Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Skateboard Artwork Tamaño XXXX INFORMACIÓN

    $659.00

  • Separated- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Separated- Gray Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly

    Separados - Edición limitada gris. Figura coleccionable de vinilo del artista de graffiti callejero Kaws. Vinilo gris separado (2021) 7 87/100 × 6 3/10 × 7 9/100 pulg. (20 × 16 × 18 cm) Se exhibe con caja KAWS y el auge del arte pop callejero La figura de vinilo "Separated" de KAWS es una pieza excepcional que demuestra la fusión entre la sensibilidad del arte urbano y el mercado de figuras coleccionables. KAWS, conocido inicialmente por su enfoque provocador del arte callejero, que consistía en reinterpretar anuncios en paradas de autobús y cabinas telefónicas con sus icónicos personajes, se ha convertido en una figura clave del arte contemporáneo. Su obra suele incluir personajes fácilmente reconocibles y muy codiciados tanto por coleccionistas como por el público en general. El artista conocido como KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly, se graduó en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Comenzó su carrera como grafitero en las calles de Jersey City y rápidamente se hizo famoso por sus adaptaciones provocativas y humorísticas de anuncios populares. Con el tiempo, la obra de KAWS evolucionó desde murales pintados con aerosol hasta esculturas de gran formato y figuras coleccionables, tendiendo un puente entre el mundo del grafiti underground y el ámbito de élite de las galerías de arte. Las contribuciones de KAWS al mundo del arte han sido significativas al fusionar el comercialismo con la cultura callejera, reflejando una mezcla única denominada "Arte Pop Callejero". El significado de 'Separados' La figura coleccionable "Separated", lanzada en 2021, continúa la exploración de KAWS sobre la emoción y el aislamiento. Presenta a uno de sus personajes principales en una pose que sugiere contemplación o tristeza, encarnando la soledad y la separación tan presentes en la sociedad moderna. El personaje se presenta en escala de grises monocromática, una elección que realza el tema melancólico de la obra. Con esta pieza, KAWS vende un producto y expresa sentimientos contemporáneos, algo que siempre ha sido fundamental en el arte del graffiti. Las dimensiones de "Separated" son 7 87 × 6 3/10 × 7 9/100 pulgadas (aproximadamente 20 × 16 × 18 cm), y la figura suele exhibirse junto a su caja, que también lleva la obra de KAWS, convirtiendo el empaque en parte integral de la pieza. El artículo se comercializó como una edición abierta, lo que significa que en lugar de lanzarse en una cantidad limitada, se produjo para satisfacer la demanda, haciendo que el arte de KAWS fuera más accesible a un público más amplio. Coleccionabilidad e impacto en la cultura pop El atractivo coleccionable de la obra de KAWS reside no solo en la estética de sus diseños, sino también en su resonancia con los temas contemporáneos de conexión y desconexión. Así, figuras de KAWS como "Separated" funcionan como piezas de arte y artefactos culturales que encapsulan el espíritu de una época. Esta pieza en particular forma parte de una tendencia más amplia en la que el arte urbano ha pasado de la periferia al centro de la cultura popular, a menudo con un conmovedor mensaje social. Los juguetes de vinilo de KAWS se han convertido en objetos de colección muy codiciados, agotándose algunas ediciones en minutos tras su lanzamiento. El valor de estas piezas se aprecia con el tiempo, convirtiéndolas no solo en objetos de arte para exhibir, sino también en una inversión. Esta tendencia ha contribuido a elevar el estatus de los juguetes y el arte urbano, aumentando su reconocimiento como formas legítimas de arte. KAWS en el panteón artístico En lo que respecta a su lugar en el mundo del arte, KAWS ocupa una posición única, donde su obra se sitúa en la intersección del arte comercial y las bellas artes. Su atractivo transversal se evidencia en sus colaboraciones con importantes marcas, músicos y líneas de moda, que han contribuido a difundir su trabajo mucho más allá de los espacios artísticos tradicionales. Sin embargo, mantiene una fuerte presencia en el arte, con exposiciones en importantes museos y galerías de todo el mundo. La figura "Separated", en particular, encapsula la capacidad de KAWS para comunicar estados emocionales complejos a través de formas y gestos simplificados. La pieza refleja el espíritu de la época, abordando temas de aislamiento y vulnerabilidad universales en la experiencia humana. Esta universalidad, combinada con una estética distintiva, ha permitido a KAWS trascender el mundo del grafiti y el arte pop urbano para convertirse en un artista reconocido mundialmente. "Separated" de KAWS es un juguete de vinilo que representa mucho más que su forma física; se erige como un símbolo cultural de la época, un comentario sobre la condición humana y un objeto de deseo para coleccionistas y entusiastas del arte. Su lanzamiento ha consolidado aún más la posición de KAWS como un artista que navega con destreza entre diversas esferas artísticas, impactando profundamente en cada una de ellas.

    $1,001.00

  • Into The Night MMXXI- Gold/Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Into The Night MMXXI- Serigrafía dorada/negra de Cleon Peterson

    Into The Night MMXXI - Serigrafía de edición limitada, impresa a mano en dos colores (oro/negro) sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson. Arte callejero poco común, famoso artista de arte pop. 32 x 32 pulgadas. Serigrafía artesanal en oro y negro. Impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada lámina está firmada y numerada. Edición limitada de 125 ejemplares. La visualidad de la obra de Cleon Peterson se nutre de diversas influencias, desde la cerámica griega antigua hasta el cómic, lo que resulta en una monocromía y un marcado simbolismo cromático. En concreto, las figuras se disponen sobre múltiples líneas rectas, creando así la ilusión de que la obra está dividida en niveles. La perspectiva y la sensación de profundidad están presentes en el arte de Peterson y, al igual que en los vasos griegos, el fondo suele dejarse vacío o ligeramente decorado.

    $1,013.00

  • The Night Shift Art Toy by Esow

    Esow El juguete artístico Night Shift de Esow

    Juguete artístico Night Shift de Esow, escultura de vinilo de edición limitada, obra de arte coleccionable del artista pop callejero. Edición limitada de 2023 (200 unidades). Tamaño de la obra: 11,3 cm. Nueva en caja. Figura impresa y numerada de un hombre japonés con un bote de pintura en aerosol y una caja de cerveza, listo para pintar grafitis. Juguete de vinilo de alta calidad. Nueva en caja. El juguete artístico Night Shift de Esow The Night Shift de Esow es una cautivadora figura de vinilo de edición limitada que captura a la perfección la esencia del arte pop urbano y la cultura del grafiti. Lanzada en 2023, esta escultura coleccionable rinde homenaje a la creatividad nocturna y la rebeldía urbana que representa el grafiti. Limitada a tan solo 200 piezas, esta figura meticulosamente elaborada demuestra la habilidad de Esow para fusionar las bellas artes con la crudeza y la personalidad del arte callejero. Una historia visual de la cultura del grafiti Con una altura de 28,7 cm, la figura de arte «The Night Shift» representa a un japonés con un estilo único, listo para dejar su huella en el paisaje urbano. Equipado con un aerosol de pintura en cada mano y acompañado de una caja de cerveza, la figura irradia la esencia de un grafitero preparándose para una larga noche de grafitis. La atención al detalle de Esow se evidencia en la ropa estampada en blanco y negro del personaje, sus rasgos definidos y su pose desenfadada, capturando la rebeldía y el humor que suelen asociarse con los artistas callejeros. La inclusión de la caja de cerveza es particularmente simbólica, añadiendo un toque de cercanía y conectando al personaje con la experiencia humana del arte nocturno. La actitud lúdica pero seria de la figura refleja el estilo característico de Esow, que fusiona la estética tradicional japonesa con las influencias del arte pop urbano moderno. La visión artística de Esow Esow, reconocido artista urbano pop, es célebre por su habilidad para fusionar la identidad cultural con temas urbanos contemporáneos. «The Night Shift» exhibe su maestría narrativa a través del diseño escultórico, presentando una instantánea del mundo de un grafitero. Los rasgos afilados y angulares del personaje, junto con sus audaces patrones geométricos, se inspiran en las tradiciones artísticas japonesas, mientras que los motivos urbanos aluden al movimiento global del grafiti. La obra de Esow suele celebrar las dualidades de la vida urbana: caos y creatividad, rebeldía y arte. «The Night Shift» no es la excepción, reflejando la profunda comprensión del artista sobre el significado cultural del grafiti como acto de autoexpresión y declaración de desafío contra las normas sociales. Un objeto de colección imprescindible El juguete artístico Night Shift es más que un objeto de colección; es una celebración del arte pop urbano y del movimiento global del grafiti. Cada pieza está impresa, numerada y presentada en su caja original, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección. Su producción limitada a 200 unidades garantiza su exclusividad y resalta su valor como parte de la historia del arte urbano moderno. El juguete artístico Night Shift de Esow es una representación excepcional de la intersección entre el arte tradicional y la cultura urbana contemporánea. Se erige como un tributo al impacto perdurable del grafiti en el arte y la sociedad, convirtiéndolo en una pieza preciada tanto para coleccionistas como para entusiastas.

    $808.00

  • Tomato Pop Off-White HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Tomate Pop Off-White HPM Impresión Acrílica Serigráfica de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Tomato Pop Off-White HPM Serigrafía Acrílica de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única a mano de 4 colores sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Off-White HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm, la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell's. Sin embargo, Mr. Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, reflexionando sobre la ubicuidad y omnipresencia del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr. Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. "Tomato Pop Off-White HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.

    $4,332.00

  • Catalyst Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dibujo a lápiz de grafito original de Catalyst por Naoto Hattori

    Catalyst, obra original dibujada a mano sobre papel artístico envejecido con bordes irregulares enmarcado, del artista surrealista Naoto Hattori. Dibujo original único a lápiz/grafito, firmado en 2012. Obra enmarcada. Medidas del marco: 8,5 x 8,5 pulgadas. Tamaño de la imagen: 3 x 5 pulgadas. Enmarcado y con paspartú personalizados por el artista. «Catalizador» de Naoto Hattori: Una intersección surrealista de imágenes y emoción «Catalyst», una obra original dibujada a mano por el artista surrealista Naoto Hattori, representa una singular convergencia entre la delicadeza del dibujo a lápiz y el surrealismo emotivo, plasmada en papel artístico envejecido con bordes irregulares. Este dibujo único de 2012, realizado con lápiz y grafito, es testimonio de la habilidad de Hattori para representar visiones oníricas y complejas en un espacio reducido. La obra enmarcada, con una imagen de 7,6 x 12,7 cm y un marco de 21,6 x 21,6 cm, ha sido enmarcada y montada a medida por el artista, añadiendo un toque personal que complementa la escala íntima de la obra. Este dibujo se distingue de la ejecución y presentación convencionales del arte urbano. Mientras que el arte pop callejero y el grafiti suelen asociarse con grandes instalaciones públicas, «Catalyst» de Hattori invita a una interacción más personal. La pieza está impregnada de las complejidades de las bellas artes, a la vez que resuena con la accesibilidad y el impacto visceral propios del arte callejero. La obra de Hattori no grita desde las paredes; en cambio, susurra, atrayendo al espectador a un diálogo uno a uno con el arte. Explorando el detalle artístico en "Catalyst" El meticuloso detalle de "Catalyst" demuestra el dominio magistral de Hattori sobre el lápiz y el grafito, revelando una criatura de otro mundo que parece emerger de las fibras mismas del papel envejecido. El papel trabajado a mano resalta la apreciación del artista por las cualidades táctiles de sus materiales y su intención de fusionar lo tradicional con lo surrealista. Cada trazo y sombra en el dibujo contribuye a una sensación general de profundidad y dimensión, insuflándole vida al fantástico tema. La criatura representada combina elementos familiares con lo enigmático, desafiando la percepción de la realidad del espectador. El tamaño íntimo de la imagen, en contraste con el marco más sustancial, enfatiza la naturaleza preciosa de la obra, similar a una reliquia o un talismán. Esta sensación de preciosidad es a menudo buscada en el arte pop urbano y el grafiti, donde la naturaleza transitoria del medio contrasta marcadamente con el deseo de crear algo duradero e impactante. "Catalyst" de Hattori, si bien no es una obra de arte urbano típica, captura la esencia de lo que muchos artistas callejeros buscan: una conexión perdurable con el público. «Catalyst» de Naoto Hattori es una obra de arte profunda que trasciende las fronteras entre las diversas disciplinas del arte pop, el arte urbano y el surrealismo. Encapsula lo etéreo, lo tangible, lo imaginado y lo preciso, invitando a los espectadores a reflexionar sobre las profundidades desconocidas de su psique. La meticulosa factura, junto con la presentación única, convierte a «Catalyst» en una valiosa aportación al discurso del arte contemporáneo, destacando la amplitud y la diversidad dentro del ámbito de la expresión artística.

    $793.00

  • Venta -15% Krink 1000% Be@rbrick Art Toy by Craig Costello x Medicom

    Krink- Craig Costello Krink 1000% Be@rbrick Art Toy de Craig Costello x Medicom

    Krink 1000% BE@RBRICK Edición Limitada Figuras de Arte Coleccionables Urbanas de Vinilo Krink 1000% Be@rbrick Art Toy de Craig Costello x Medicom, nuevo en caja (2021). BE@RBRICK se encuentra con Krink: Una intersección entre el arte callejero y la cultura coleccionable. La colaboración entre Craig Costello, el genio detrás de Krink, y BE@RBRICK de Medicom Toy es una historia contemporánea donde el arte urbano se fusiona con la cultura de los juguetes de diseño. Esta alianza dio origen a una edición limitada del 1000% BE@RBRICK, un juguete de vinilo de 70 cm que plasma el icónico lenguaje visual de Krink en una pieza de colección. Lanzado en 2021, este crossover es una muestra de la creciente influencia del arte pop urbano y el grafiti en la cultura popular. Krink de Craig Costello: Un estilo propio en vinilo Craig Costello, conocido en el mundo del arte como 'KR', se ha convertido en una figura influyente del arte urbano, especialmente por sus contribuciones al grafiti a través del desarrollo de Krink, una marca de tintas y marcadores de alta calidad. Su estilo característico se distingue por líneas audaces y fluidas que evocan movimiento y energía pura, elementos magistralmente plasmados en el lienzo BE@RBRICK. El Krink 1000% BE@RBRICK presenta este distintivo motivo de goteo en una llamativa combinación de colores plata y negro, con el logotipo de Krink estampado en el pecho de la figura. Si bien se aleja de los medios tradicionales del arte urbano, este juguete de vinilo se convierte en una representación tridimensional de la filosofía artística de Costello. La pieza es una extensión innovadora de la identidad de marca de Krink, que trasciende las calles y se adentra en el mundo del coleccionismo urbano. El juguete artístico como lienzo moderno Con coleccionables como BE@RBRICK a la vanguardia, el movimiento de los juguetes de arte ha brindado un nuevo lienzo a artistas tradicionalmente asociados con el arte pop urbano y el grafiti. Estas figuras ofrecen una oportunidad única para fusionar lo táctil con lo visual, permitiendo a los artistas explorar la forma, la textura y el diseño en un formato compacto y tangible. El Krink 1000% BE@RBRICK de Craig Costello refleja esta creciente tendencia donde la coleccionabilidad se encuentra con el arte contemporáneo. Tiende un puente entre la naturaleza subversiva del arte urbano y el refinado mundo del diseño coleccionable, creando una pieza que conecta tanto con los amantes del arte como con los coleccionistas de juguetes. La elección de un BE@RBRICK como medio ejemplifica un cambio consciente hacia la diversificación del arte urbano y la adopción de nuevas plataformas de expresión poco convencionales. La influencia duradera de Krink en el arte y el diseño La colaboración de Craig Costello con Medicom Toy personifica la evolución del arte urbano, desde las efímeras pinturas murales hasta las codiciadas piezas de colección. El Krink 1000% BE@RBRICK no solo rinde homenaje a las contribuciones de Costello al mundo del grafiti, sino que también simboliza la versatilidad y adaptabilidad del arte pop urbano. El éxito de estas fusiones refleja una mayor aceptación y celebración del arte urbano dentro de la cultura popular, y la obra de Craig Costello se encuentra a la vanguardia de este movimiento. Su capacidad para transitar de la fluidez de la tinta en los muros urbanos a las figuras de vinilo en las estanterías demuestra el potencial ilimitado del arte pop urbano para infiltrarse y enriquecer cada aspecto de la experiencia estética moderna. En definitiva, el Krink 1000% BE@RBRICK se erige como un testimonio físico del diálogo dinámico entre el arte y el comercio, el espíritu rebelde del grafiti y la meticulosa artesanía del diseño coleccionable. Es un faro de innovación que garantiza que el espíritu de las calles siga encontrando nuevas vías de apreciación e impacto.

    $1,124.00 $955.00

  • Secret Romance 13 HPM Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Secret Romance 13 HPM Serigrafía de Greg Gossel

    Romance Secreto 13 HPM Obra única de técnica mixta: serigrafía, acrílico, collage y pintura en aerosol sobre papel de bellas artes del artista pop moderno Greg Gossel. Edición limitada HPM de 2022, firmada y numerada (15 ejemplares). Obra de arte con detalles ornamentales. Tamaño: 12x12 pulgadas. Técnica mixta: serigrafía. Pieza única HPM. Edición limitada de 15 piezas únicas.

    $503.00

  • Misfits Silkscreen by Hijack

    Hijack SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $917.00

  • Day Has Turned To Night- Red Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson El día se ha convertido en noche - Impresión en serigrafía roja de Cleon Peterson

    El Colaborador - Edición Limitada Roja, Serigrafía de 2 colores impresa a mano en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Firmada en 2021. 66 x 81 cm. Serigrafía artesanal. Impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada lámina está firmada y numerada. Edición limitada de 125 ejemplares. El arte de Peterson posee un marcado carácter antisistema, y ​​la ira, como fuerza creativa, está presente en la mayoría de sus obras. El artista es el sujeto de la ira, y con su trabajo se rebela contra el profundo hastío y malestar de la sociedad. Este artista afincado en Los Ángeles es el artífice de una serie de obras distópicas —pinturas, grabados, esculturas y murales— expuestas en Estados Unidos, Europa y Asia.

    $759.00

  • Emotions Green PP HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Emociones Green HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko

    Compra Emociones: plantilla verde, serigrafía de 2 colores, arte impreso de edición limitada en papel de bellas artes de la artista Aiko Contemporary Pop Artwork. 2020 Edición limitada firmada y numerada a mano de 5 tamaño de obra de arte 20x24 “Entre hombres y mujeres llevamos mucho tiempo discutiendo sobre la igualdad y tal vez ahora las cosas estén mucho más cómodas, además las nuevas generaciones parecen tener mejores ideas. El tema ha cambiado mucho desde la época de nuestros abuelos o incluso antes. Sin embargo, las mujeres y las minorías aún enfrentan obstáculos que debemos ayudar a resolver: educación, oportunidades laborales y salud. Espero que todos tengan la oportunidad de vivir una vida justa y que todos puedan aprovechar el día". -AIKO

    $1,341.00

  • Mme Roland in the Prison of Pelage Original Painting by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Mme Roland en la prisión de Pelage Pintura original de Adam Caldwell

    La señora Roland en la prisión de Pelage. Obra de arte original y única en técnica mixta y óleo sobre lienzo del artista pop distópico moderno Adam Caldwell. 2022 Firmado Óleo de técnica mixta sobre lienzo de 11x14 pulgadas. Pintura original lista para colgar. «Mme Roland en la prisión de Pelage», de Adam Caldwell: Una fusión de narrativas históricas y arte contemporáneo La pintura original de Adam Caldwell, "Mme Roland en la prisión de Pelage", es una conmovedora representación de su singular habilidad para entrelazar narrativas históricas con el lenguaje visual contemporáneo del arte pop distópico. Esta obra firmada de 2022, un óleo y técnica mixta sobre lienzo de 28 x 35,5 cm, ejemplifica el profundo compromiso de Caldwell con el pasado y el presente, creando un diálogo visualmente impactante y emocionalmente resonante. Su enfoque del arte pop, urbano y del grafiti trasciende los límites convencionales, permitiendo una exploración multifacética del tema y la forma. La obra, lista para colgar, presenta una imagen inquietante de Mme Roland, figura de la Revolución Francesa, envuelta en lo que parece ser un sudario, con la mirada velada pero evocadora. El uso de técnicas mixtas por parte de Caldwell realza la profundidad textural de la pieza, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la interacción entre las pinceladas tangibles sobre el lienzo y el peso histórico del tema. Los elementos fragmentados y abstractos que rodean la figura central reflejan el caos y la agitación de la época de Madame Roland. Sin embargo, resuenan con las complejidades de la era moderna, sugiriendo paralelismos entre ambas. En la obra de Caldwell, el lienzo se convierte en un espacio donde se difuminan las fronteras entre el arte pop urbano y la pintura al óleo tradicional, creando un lugar donde los ecos de la historia se encuentran con la estética del grafiti y el arte pop contemporáneos. La superposición de medios e imágenes en «Madame Roland en la prisión de Pelage» es característica del estilo de Caldwell, que a menudo yuxtapone elementos clásicos y contemporáneos, aludiendo a la naturaleza cíclica de las luchas sociales y a la búsqueda constante de justicia y libertad. La pintura se erige como testimonio de la perdurable relevancia de las figuras y los acontecimientos históricos en el discurso del arte moderno, particularmente dentro de los ámbitos del arte pop y el arte urbano, que tradicionalmente han servido como plataformas para el comentario y la crítica social. La obra de Caldwell invita a reflexionar sobre las lecciones de la historia, el espíritu perdurable de figuras revolucionarias y el papel del arte como medio para examinar y comprender la condición humana. En esencia, «Mme Roland en la prisión de Pelage» de Adam Caldwell es más que una simple pintura; es una narrativa plasmada en óleo y técnica mixta, una declaración sobre la continuidad de la historia y un reflejo del poder del arte para encapsular tanto lo específico como lo universal. Mediante obras como esta, Caldwell sigue ampliando los límites de lo que el arte pop puede transmitir, tendiendo un puente entre el pasado y el presente, lo histórico y lo contemporáneo, lo clásico y lo urbano.

    $803.00

  • Furever Bunnies Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía Furever Bunnies de Faile

    Furever Bunnies, serigrafía acrílica y tinta de Faile, impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 10 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 25,5 x 38. Serigrafía de una mujer vestida de conejita sosteniendo un conejito rodeada de cámaras de televisión antiguas. Conejitos para siempre: Un lienzo de la cultura pop retro Furever Bunnies de Faile es una cautivadora obra de arte pop urbano y grafiti. Creada con técnicas de serigrafía acrílica y tinta, esta impresión de edición limitada es una explosión visual de nostalgia, arte y crítica social. Con unas dimensiones de 65 x 97 cm, esta serigrafía artesanal se presenta sobre papel de bellas artes, demostrando la maestría del colectivo Faile. Lanzada en 2024 como una edición firmada y numerada de tan solo 10 ejemplares, la exclusividad de esta pieza aumenta su atractivo como objeto de colección. La obra presenta a una mujer vestida de conejita sosteniendo un peluche, con un fondo de cámaras de televisión antiguas. La obra captura una narrativa lúdica a la vez que reflexiva que invita a los espectadores a reflexionar sobre los medios de comunicación, la fantasía y la representación. La visión única de Faile Faile, un colectivo artístico formado por Patrick McNeil y Patrick Miller en Estados Unidos, es reconocido por su habilidad para fusionar elementos de la cultura pop con técnicas audaces inspiradas en el arte urbano. Su obra suele incorporar imágenes superpuestas, texto y gráficos llamativos, reflejando una profunda conexión con temas como la nostalgia, el consumismo y la cultura urbana. Furever Bunnies ejemplifica su enfoque distintivo, combinando elementos de la estética publicitaria de mediados de siglo con la sensibilidad del arte urbano contemporáneo. La figura central de la mujer vestida de conejita yuxtapone inocencia y atractivo, mientras que las cámaras vintage que la rodean subrayan temas como el voyeurismo y las realidades construidas en los medios. Explorando los temas en Furever Bunnies Esta serigrafía funciona en múltiples niveles, fusionando humor, crítica y belleza estética. El disfraz de conejita y la ambientación retro evocan una época pasada de glamour y espectáculo, insinuando las expectativas sociales sobre la feminidad y la representación. El uso de colores vibrantes y contornos definidos vincula la obra firmemente con la tradición del Arte Pop Urbano, un género que se nutre de la reinterpretación de imágenes populares. La inclusión de cámaras de televisión antiguas sugiere una reflexión sobre la naturaleza performativa de la identidad en una cultura saturada de medios. «Furever Bunnies» invita al espectador a cuestionar la naturaleza de la fantasía, la autenticidad y el papel de los medios en la construcción de las narrativas culturales. Obra maestra artesanal y pieza de colección Furever Bunnies es un testimonio de la meticulosa artesanía que Faile imprime en sus ediciones limitadas. El proceso de serigrafía con acrílico y tinta le confiere a la obra una profundidad táctil y una viveza que la elevan más allá de una mera experiencia visual. Con solo 10 ejemplares existentes, cada uno firmado y numerado, esta obra de arte posee un valor significativo para los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti. La habilidad de Faile para fusionar la estética retro con la crítica moderna garantiza que Furever Bunnies no solo sea una impactante declaración visual, sino también un importante artefacto cultural.

    $5,000.00

  • Venta -15% Flying Balloons Girl 1000% Be@rbrick by Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Brandalism & Brandalised Flying Balloons Girl 1000% Be@rbrick de Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Figura coleccionable de arte de juguete Flying Balloons Girl 1000% BE@RBRICK x Brandalised Edición Limitada Medicom Vinyl Artwork. 2021 Nuevo en caja Brandalised x Medicom Toy x Banksy ¡Figura coleccionable Be@rbrick Niña con Globos Voladores al 1000%! Con una altura aproximada de 27,55 cm, este set Be@rbrick está inspirado en el arte de Banksy. Una de las obras más conocidas de Banksy, Niña con Globos Voladores, data de 2005, cuando utilizó pintura en aerosol negra para estarcir la pieza sobre una pared en Cisjordania, Israel. Medicom Toy y Brandalism colaboran nuevamente tras el éxito del Bearbrick Flower Bomber para este segundo Bearbrick de Banksy. La tecnología de transferencia de agua garantiza una colocación única de la impresión. Los Bearbricks de tamaño 100% y 400% miden 7 cm y 28 cm de alto respectivamente.

    $1,124.00 $955.00

  • Aquarius Pink HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Estampado de serigrafía con plantilla HPM rosa Aquarius de Lady Aiko

    Acuario - Plantilla rosa, serigrafía de 10 colores, edición limitada impresa en papel de bellas artes por la artista Aiko, obra de arte pop contemporánea. Edición limitada de 35 ejemplares, firmada y numerada, estampada a mano (2019). Tamaño de la obra: 20 x 24 pulgadas. Como este proyecto busca ayudar a las personas que sufren la falta de agua en Flint, quise usar la imagen de una niña con el espíritu del agua. Como un ángel del agua, se relaja en un vaso. El agua debería ser gratuita y limpia para todos; todos somos parte de la naturaleza. Trabajé en esta lámina durante todo febrero, coloreándola a mano, una por una, y coincidió con el período de Acuario, el signo zodiacal que simboliza al proveedor de agua. Descubrí que la palabra Acuario se refería al sistema público de agua en la antigua Roma. Cuando me enteré de la crisis del agua en Flint, no podía creer que estuviera ocurriendo ahora, y me indigna que el gobierno no haga nada al respecto. Es una vergüenza que en la antigüedad se pudiera proporcionar agua potable a todos, pero no en Michigan en 2018. - Aiko Acuario – Rosa de Aiko: El espíritu del agua en el arte pop callejero y el grafiti Aquarius – Pink es una serigrafía de 2019, realizada a mano con esténcil y en múltiples capas por la artista contemporánea japonesa Aiko, reconocida por sus composiciones audaces que fusionan feminidad, rebeldía e iconografía cultural. Esta edición limitada de tan solo 35 obras mide 50,8 x 61 cm y está impresa en papel de bellas artes mediante una combinación de técnicas de serigrafía y coloración con esténcil aplicada a mano. Cada impresión fue intervenida de manera única por la artista, lo que confiere a cada pieza una profunda sensación de autoría y una singularidad visual. La obra fue creada para generar conciencia y apoyo ante la crisis del agua en Flint, vinculando la vibrante estética de Aiko con una causa arraigada en la urgencia humana y la justicia ambiental. Simbolismo visual y composición En el centro de la composición se encuentra una figura femenina desnuda y estilizada, representada con líneas nítidas y colores vivos, reclinada con gracia dentro de un vaso de agua. La mujer lleva una máscara de mariposa, sello distintivo de Aiko, que simboliza la transformación y una delicada fuerza. Su cuerpo se muestra relajado, acunado por agua cristalina e inmerso en motivos de corazones y flora estarcida que flotan suavemente a su alrededor. Esta guardiana simbólica del agua evoca una presencia divina o mitológica, un guiño visual tanto a los elementos naturales como a los protectores espirituales. Detrás de ella, un gran marco en forma de corazón y motivos dispersos recuerdan tanto el muralismo urbano como la compleja técnica de la xilografía japonesa tradicional, reafirmando la fluidez intercultural de Aiko. Detalles artesanales y resonancia política Cada lámina de la edición fue cuidadosamente coloreada a mano por Aiko durante febrero de 2019. Esta elección fue intencional, alineando el proceso creativo con la temporada astrológica de Acuario, el aguador. La conexión que Aiko establece entre los acueductos de la antigua Roma y las crisis hídricas modernas refuerza aún más la ironía histórica y la injusticia inherentes a la situación de Flint. Canaliza su rabia e incredulidad a través de la estética de la alegría, la sensualidad y la belleza: una protesta visual envuelta en dulzura. La superposición de capas de color aplicadas con plantillas, desde corazones fluorescentes hasta mariposas en tonos pastel, enfatiza la dualidad entre la belleza artística y el fracaso social. La influencia de Aiko en el grafiti contemporáneo y la expresión feminista Lady Aiko, también conocida como Aiko Nakagawa, es una figura de renombre internacional en el mundo del arte urbano pop y el grafiti. Su lenguaje visual fusiona influencias del manga japonés, el arte pop occidental, la iconografía feminista y la tradición del esténcil urbano. Con Aquarius – Pink, no solo reafirma su dominio de la serigrafía, sino que también utiliza su plataforma para abordar problemáticas sistémicas. Esta obra no es meramente decorativa; es una pieza activista que equilibra la delicadeza con la confrontación. El enfoque de la edición en el acceso al agua potable, el empoderamiento femenino y la reflexión histórica refleja la capacidad de Aiko para transformar la crítica cultural en una narrativa visual compleja. Aquarius – Pink sigue siendo un testimonio del poder del arte para inspirar conciencia y conexión emocional frente al fracaso ambiental y político.

    $1,099.00

  • Venta -15% Baby Milo X Hajime Sorayama Silver 1000% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Baby Milo X Hajime Sorayama Plata 1000% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Baby Milo X Hajime Sorayama- Silver 1000% BE@RBRICK Edición Limitada Vinilo Obra de Arte Medicom Toy Figura de Arte Coleccionable Bape- A Bathing Ape. Bearbrick coleccionable raro de A Bathing Ape, 2022, nuevo en caja

    $3,259.00 $2,770.00

  • Scale Up Archival Print Photo by Revok x Martha Cooper x 1UP Crew

    Revok Fotografía de archivo Scale Up de Revok x Martha Cooper x 1UP Crew

    Impresión fotográfica de archivo a escala ampliada por Revok x Martha Cooper x 1UP Crew- One United Power x Nika Kramer x MOG Museum of Graffiti Edición limitada en papel de bellas artes Arte moderno de artista callejero de graffiti pop. 2023 Firmado por Revok y edición limitada numerada de 40 copias. Tamaño de la obra: 19,75 x 24 pulgadas. Pigmento de archivo. Fotografía Polaroid ampliada y estilizada tomada por Martha Cooper x Nika Kramer Fine Art. Publicado por 1UP Crew x MOG Museum of Graffiti. Ampliación de escala: Una convergencia de iconos en la fotografía de arte callejero La impresión de archivo "Scale Up" es un testimonio del espíritu colaborativo que impulsa el arte urbano pop y el grafiti. Esta obra es fruto de una colaboración única entre el reconocido artista de grafiti Revok, la legendaria fotógrafa de arte urbano Martha Cooper, el colectivo berlinés 1UP Crew y la fotógrafa cultural Nika Kramer, bajo el auspicio del Museo MOG del Grafiti. La edición limitada de 40 impresiones, cada una firmada y numerada por Revok, mide 50,2 x 61 cm (19,75 x 24 pulgadas) y captura un momento histórico del arte urbano en forma de una estilizada fotografía Polaroid ampliada. Esta impresión de pigmento de archivo sobre papel de bellas artes inmortaliza una instantánea del arte urbano en acción, reflejando la energía pura y la creatividad espontánea que definen el género. La colaboración pone de manifiesto la sinergia entre artistas y fotógrafos, donde cada uno aporta su visión y habilidad distintivas para crear algo que trasciende las formas artísticas tradicionales. Revok y el arte de la expresión urbana Revok, figura prominente del arte urbano, es conocido por sus complejas y coloridas obras abstractas, en las que suele utilizar materiales encontrados y paisajes urbanos como lienzo. Su estilo característico, marcado por una vívida exploración del color y la forma, se plasma en la impresión "Scale Up", aportando profundidad y textura a la pieza. La colaboración con Martha Cooper, Nika Kramer y el colectivo 1UP para este proyecto fusiona diferentes perspectivas del mundo del arte urbano, desde la creación hasta la documentación, ofreciendo a los espectadores una visión integral de la naturaleza multifacética de esta forma de arte. El papel de Martha Cooper como documentalista de la cultura del arte urbano, junto con la fotografía cultural de Nika Kramer, proporciona una narrativa visual que complementa la ética artística de Revok. Sus fotografías son más que simples registros del arte urbano; son obras dinámicas que capturan la esencia del momento y el contexto en el que existe el arte. 1UP Crew - One United Power y MOG: Celebrando el espíritu colectivo del arte callejero La participación del colectivo 1UP Crew, conocido por sus obras ambiciosas y a menudo con fuerte contenido político, añade una nueva dimensión a la impresión "Scale Up". Su filosofía se alinea con la naturaleza comunitaria del arte urbano, donde la colaboración y las experiencias compartidas son fundamentales para el proceso creativo. El papel del Museo MOG de Graffiti en esta colaboración es crucial, ya que funciona como institución cultural que preserva e impulsa la narrativa del graffiti y el arte urbano. Publicada por 1UP Crew y el MOG, esta impresión de edición limitada es una pieza de la historia del arte urbano que refleja el diálogo constante entre artistas urbanos, fotógrafos e instituciones culturales. Es una celebración de la vitalidad y el impacto del arte urbano, que garantiza que el pulso de las calles y la voz de los artistas que las colorean sigan resonando dentro y fuera de la comunidad artística. En la comunidad artística, colaboraciones como "Scale Up" les recuerdan el poder transformador del arte y su capacidad para remodelar objetos y percepciones. Se erigen como monumentos a los artistas y fotógrafos que han allanado el camino para el reconocimiento y la celebración del arte callejero, asegurando que la esencia de las calles —la voz audaz e inconfesable del artista del grafiti— siga siendo una parte vital del diálogo en el mundo del arte.

    $951.00

  • Chanel Dark Side HPM Stencil on Wood by Ben Frost

    Ben Frost MADERA

    Compra TITLE Múltiple pintado a mano original (HPM) en panel de madera listo para colgar por ARTIST graffiti street artist modern pop art. INFORMACIÓN

    $5,463.00

New Graffiti Street Pop Artwork

El surgimiento de nuevos artistas en el arte pop callejero y el grafiti

El mundo del arte urbano y el grafiti está en constante evolución, con nuevos artistas que emergen y aportan perspectivas frescas y técnicas innovadoras. Esta evolución marca un cambio significativo en la forma en que se percibe e interactúa con el arte urbano. En el pasado, el arte urbano y el grafiti se asociaban a menudo con el vandalismo y la disidencia social, pero hoy se reconocen como formas legítimas e influyentes de expresión artística. Este cambio de percepción se debe en gran medida a la nueva ola de artistas que están redefiniendo los límites de esta forma de arte. Estos nuevos artistas suelen fusionar las técnicas tradicionales del grafiti con elementos del arte digital, la escultura y la instalación, creando una experiencia multidimensional para el espectador. No se limitan a los muros del paisaje urbano, sino que extienden su creatividad a galerías, plataformas digitales e instalaciones públicas. Su obra a menudo aborda temas contemporáneos como el ecologismo, la justicia social y el impacto de la tecnología en la sociedad, reflejando las preocupaciones e intereses de una nueva generación.

Tendencias innovadoras que dan forma al arte pop callejero y al grafiti

Las tendencias actuales en el arte pop urbano y el grafiti son tan diversas como los propios artistas. Una tendencia notable es el uso de tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV), que permiten crear experiencias interactivas que trascienden los límites físicos del arte urbano tradicional. Estas tecnologías permiten al público interactuar con el arte de maneras novedosas, añadiendo un elemento dinámico e inmersivo a la experiencia. Otra tendencia significativa es la incorporación de prácticas ecológicas y sostenibles en la creación de arte urbano. Conscientes del impacto ambiental de su trabajo, muchos artistas emergentes experimentan con materiales naturales y biodegradables, y pinturas no tóxicas. Este cambio no solo refleja una creciente preocupación global por el medio ambiente, sino que también cuestiona la idea de que el arte urbano contribuye al deterioro de las ciudades. Además, existe una tendencia creciente a las colaboraciones interculturales e interdisciplinarias en el arte urbano. Artistas de diferentes partes del mundo se unen, combinando sus estilos únicos y sus bagajes culturales para crear obras colaborativas que reflejan una perspectiva global. Esta tendencia no solo está enriqueciendo la escena del arte callejero con diversas influencias, sino que también está fomentando un sentido de comunidad global tanto entre artistas como entre el público.

Impacto de las redes sociales en el nuevo arte callejero

El auge de las redes sociales ha tenido un profundo impacto en la visibilidad y difusión del arte urbano y el grafiti. Plataformas como Instagram, Facebook y Twitter se han convertido en herramientas vitales para que los nuevos artistas muestren su trabajo, lleguen a un público más amplio y conecten con otros artistas y aficionados al arte. Las redes sociales han democratizado la forma en que se comparte y se experimenta el arte, derribando las barreras entre el público y el mundo del arte. Esta accesibilidad también ha propiciado una rápida difusión de nuevos estilos e ideas, impulsando la evolución del arte urbano y el grafiti. Los artistas ahora pueden inspirarse en sus colegas de todo el mundo, lo que da lugar a un panorama artístico rico y diverso. Las redes sociales también han desempeñado un papel crucial en la popularización del arte urbano, lo que ha generado un mayor reconocimiento y aprecio por esta forma de arte.

El futuro del arte pop callejero y el grafiti

De cara al futuro, es evidente que el arte pop urbano y el grafiti seguirán evolucionando e inspirando. La llegada de nuevos artistas y tendencias innovadoras apunta a un futuro vibrante y dinámico para esta forma de arte. A medida que la sociedad cambia y surgen nuevos desafíos, el arte urbano sin duda se adaptará y responderá, manteniéndose como un medio de expresión relevante y poderoso. El papel de la tecnología, la importancia de la sostenibilidad y el impacto de la conectividad global probablemente serán factores clave que definan el futuro del arte urbano. A medida que los nuevos artistas continúen ampliando los límites de lo posible, podemos esperar ver obras aún más innovadoras y provocadoras que desafíen nuestras percepciones y nos inviten a entablar diálogos significativos sobre nuestro mundo.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta