Nuevo
-
Shepard Fairey- OBEY SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$3,915.00
-
Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower - SP
Compra Ms Rainbow Flower- SP Impresión de serigrafía de edición limitada tirada a mano de 13 colores en papel de bellas artes por Takashi Murakami TM/KK Rare Street Art Famoso artista de ilustraciones pop. Edición SP 2020 firmada de 25 raras Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower Obra de arte con serigrafía 19.68x19.68in 50x50cm
$2,803.00
-
D*Face- Dean Stockton Wasted Youth Your Eyes Here Cac Malaga Silkscreen por D*Face Dean Stockton x Shepard Fairey
Juventud Desperdiciada - Tus Ojos Aquí Cac Málaga Edición Limitada Serigrafía de 2 Colores Tirada a Mano sobre Papel Artístico Speckletone Fino por Shepard Fairey x D*Face Arte Callejero Raro OBEY Pop Artwork Artista. Serigrafía numerada y firmada por F*Face y Shepard Fairey: “WASTED YOUTH / YOUR EYES HERE” (EDICIÓN CAC MALAGA). Medidas: 18 x 24 pulgadas. Edición limitada de 400 ejemplares. 16 de julio de 2015. A D*Face y a mí nos encanta colaborar y coincidimos en que sería genial hacer una lámina para celebrar nuestras exposiciones simultáneas en el CAC Málaga. Usamos paletas de colores muy diferentes en nuestros murales, así que, dado que a ambos nos gustaban el negro, el rojo y el plateado, decidimos dejar de lado nuestras diferencias cromáticas y unir fuerzas en torno a esos tres colores para la lámina. Si tienen la oportunidad, les recomiendo ver los murales en persona, pero esta lámina es un recuerdo del que puedo estar orgulloso. Todas las láminas están firmadas por D*Face y por mí, así que ya saben que tuvieron que viajar a España y volver; por suerte, están todas en perfecto estado. ¡Gracias al CAC Málaga por hacer posible una exposición tan estupenda para ambos! -Shepard
$917.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sobrecargando la red eléctrica. David Byrne. Serigrafía AP de Shepard Fairey - OBEY
Sobrecargando la red David Byrne AP Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY x Bobby Grossman Color aplicado a mano sobre papel de bellas artes color crema moteado Obra de arte de edición limitada Prueba de artista de la cultura pop de Obey. Prueba de artista AP 2024 firmada por Shepard Fairey- OBEY y marcada AP Edición limitada Obra de arte Tamaño 18x24 Impresión serigráfica del cantante de Talking Heads David Byrne Foto por Bobby Grossman. "Soy fan de Talking Heads desde niño, desde que escuchaba canciones como 'Once in a Lifetime' y 'Burning Down the House' en la radio, mucho antes de descubrir el punk rock y comprender el papel fundamental de Talking Heads en la incipiente escena punk que se desarrolló en Nueva York, en el CBGB, a mediados de los 70. Recuerdo haber visto la película 'Stop Making Sense' en HBO cuando era adolescente y pensar que el cantante de Talking Heads, David Byrne, era muy raro y muy atrevido al bailar con un traje absurdamente grande. ¡Aún no me daba cuenta de que explorar la incomodidad de la existencia era precisamente el fuerte de Byrne! Más tarde, al madurar un poco, comprendí lo creativamente aventureros que eran los Talking Heads, tanto en su música como en su estética." -Shepard Fairey Sobrecargando la red eléctrica David Byrne AP por Shepard Fairey y Bobby Grossman La serigrafía «Overloading The Grid Artist Proof» de 2024 reúne a dos figuras clave del lenguaje visual contracultural: Shepard Fairey y Bobby Grossman. Esta serigrafía, realizada a mano, presenta el retrato de David Byrne, el icónico líder de Talking Heads, basado en una fotografía clásica de Grossman y reinterpretado a través de la inconfundible estética gráfica de Fairey. Impresa en papel Speckletone color crema para bellas artes, firmada y marcada como AP por Shepard Fairey, esta edición de 45,7 x 61 cm fusiona fotografía, historia de la música y diseño político en un único retrato que refleja tanto el legado artístico como la disrupción cultural. El legado de David Byrne en la innovación visual y sonora La influencia de David Byrne trasciende la música y se extiende al mundo del arte performativo, la moda y el diseño. Como vocalista de Talking Heads, su estilo cerebral y experimental encarnó la sensibilidad de la escena neoyorquina del centro de la ciudad durante la explosión punk de los años setenta. Con una presencia escénica poco convencional y una habilidad especial para usar la incomodidad como recurso temático, Byrne convirtió la torpeza en una forma de expresión y comunicación. Sus contribuciones a videos musicales, portadas de discos y producciones escénicas ayudaron a definir el lenguaje visual de la new wave y el post-punk, sentando las bases de un estilo narrativo visual que sigue influyendo en el arte y el diseño contemporáneos. La interpretación gráfica de Shepard Fairey a través del arte pop callejero y el grafiti La reinterpretación que Shepard Fairey hace de la fotografía de Bobby Grossman conecta directamente con la esencia del arte pop urbano y el grafiti. Con sus características superposiciones de cuadrícula, paletas de colores limitadas y sombras marcadas, Fairey crea una tensión visual entre formalidad y rebeldía. Su uso del contraste y el diseño estilizado dota al retrato de una fuerza propia del arte propagandístico, reflejando su interés constante por el mensaje político y la iconografía. El formato de serigrafía, con profundas raíces en el arte urbano y la cultura del «hazlo tú mismo», refuerza la conexión de la obra con la estética underground. La técnica de Fairey amplifica la mirada de Byrne, convirtiendo el retrato en un símbolo de desafío creativo y sofisticación urbana. La influencia de Bobby Grossman en la memoria cultural El fotógrafo Bobby Grossman capturó con honestidad e intimidad la energía cruda y la atmósfera íntima del ambiente del centro de Nueva York. Su fotografía no solo documentó la escena, sino que se convirtió en un componente activo de la estética de la época. Esta colaboración con Fairey rinde homenaje a la influencia de Grossman como creador de imágenes y archivista de la cultura punk, pop y del arte urbano. Su imagen de Byrne —ahora estilizada, reencuadrada y elevada— encuentra una nueva resonancia dentro del contexto más amplio del arte contemporáneo. Al combinar la lente de Grossman con la voz visual de Fairey, la impresión se convierte en algo más que un retrato; es una declaración sobre el impacto perdurable de los artistas que moldearon el lenguaje de la resistencia y la reinvención a través del arte pop urbano y el grafiti.
$675.00
-
Sen2 Dibujo de graffiti original sin título de Blackbook de Sen2
Cuaderno negro Dibujo sin título Pintura original de técnica mixta sobre papel artístico por el artista callejero de graffiti Artista pop moderno Sen2. 2005 Firmado Sen2 "Sin título" Dibujo en cuaderno de bocetos Enmarcado Tinta Marcador Lápiz Grafiti Obra de arte enmarcada Tamaño 25.5x19 Dibujo sin título en cuaderno negro de Sen2 Este dibujo sin título de 2005, realizado en un cuaderno de bocetos por el reconocido artista callejero de graffiti Sen2, captura un momento crudo y preciso de la práctica artística de uno de los escritores más icónicos surgidos del Bronx. Realizado con tinta, rotulador y lápiz sobre papel artístico, la obra ejemplifica la energía geométrica, el dominio del color y el dinamismo característicos del artista. La obra enmarcada mide 65 x 48 cm y transmite la intensidad del estilo de dibujo a mano y el juego de letras tridimensionales que definieron la transición del graffiti del metro al estudio. Del estilo salvaje al dibujo de precisión Sen2, cuyo nombre real es Sandro Figueroa García, nació en Puerto Rico y se convirtió en una figura clave del movimiento del grafiti en Nueva York durante la década de 1980. Este dibujo, realizado en su cuaderno de bocetos, plasma su transición desde pintar muros y trenes hasta perfeccionar su técnica dentro de la estructura del trabajo de estudio. Cada trazo de rotulador y cada aguada de color en la obra es intencional, fruto de años de experiencia con aerosol y superficies urbanas. La capacidad de Sen2 para mantener el espíritu rebelde del wildstyle, a la vez que integra la estructura arquitectónica y la claridad visual, lo distingue en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. Color en capas y tensión visual La composición rebosa de contrastes. Suaves tonos pastel en azul, amarillo, verde y naranja interactúan con densas sombras negras y líneas nítidas que sugieren movimiento y profundidad espacial. Estas formas superpuestas evocan la energía del arte urbano del metro, a la vez que se asientan en la sofisticación de un dibujo digno de galería. Las flechas, las texturas y los ángulos entrelazados guían al espectador a través de múltiples capas de intención: cada borde refinado, cada patrón de relleno calculado y, a la vez, expresivo. El dibujo captura no solo la forma, sino también la actitud, con un estilo que sugiere movimiento, control y una evolución constante. Estudio Evolución del lenguaje del grafiti La obra sin título de Sen2 se inscribe en un movimiento más amplio donde los cuadernos de bocetos dejaron de ser meras herramientas preparatorias para convertirse en obras de arte con entidad propia. El arte pop urbano y el grafiti suelen comenzar con bocetos, y esta pieza constituye un testimonio definitivo de ese proceso. Documenta un instante de imaginación previo a la ejecución, donde las letras se transforman en armas de estilo y el lenguaje visual de la calle se transcribe a un soporte apto para la galería. Para los coleccionistas, la obra ofrece una ventana al talento en bruto y al proceso creativo de uno de los pioneros modernos del grafiti, preservado con esmero y ahora enmarcado como un ejemplo de la historia del arte en movimiento.
$901.00
-
Josh Keyes Impresión de archivo Frontier I de Josh Keyes
Frontier I Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista Josh Keyes, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel Moab Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 61 x 48 cm. Lanzamiento: 26 de julio de 2019. Tirada: 250 ejemplares. Creo que logré expresar lo que me propuse. Me gustaría retomar este tema en el futuro. Me parece que las imágenes son interesantes y originales, y al ver la impresión, me transporta a un lugar muy, muy lejano. Me gusta el arte que me deja un poco perplejo y con preguntas sin respuesta. Si necesitas otra razón, la calidad del papel y de la impresión es excelente. - Josh Keyes El contexto teórico de su obra se vincula con temas mitológicos y folclóricos —en especial las leyendas y relatos de los nativos americanos— y con el imaginario que subyace entre sueños y pesadillas, con el fin de expresar una profunda ansiedad e incertidumbre existenciales. En la distopía de Keyes, la naturaleza interactúa con la vida urbana de una manera abstracta e inquietante, que evoca estéticamente las ilustraciones de libros de texto científicos y diagramas anatómicos.
$631.00
-
Shepard Fairey- OBEY Interpol NYC Calling Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY
Interpol NYC Calling Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY Impresa a mano sobre papel de bellas artes blanco moteado. Obra de arte de edición limitada. Artista de la cultura pop Obey. Edición limitada de 550 ejemplares, firmada y numerada (2019). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. Interpol es una de mis bandas favoritas y he tenido la suerte de colaborar con ellos a lo largo de los años. Los conocí cuando los abordé tras bambalinas en Coachella y me ofrecí a crear arte para ellos si alguna vez lo necesitaban… para mi sorpresa, ya conocían mi trabajo y aceptaron mi oferta. Mi primer proyecto con Interpol fue en 2004, cuando creé arte para su álbum debut, «Antics». Diez años después, en 2014, me surgió otra oportunidad: crear una lámina y pintar un mural para su quinto álbum de estudio, «El Pintor». Me complace anunciar que lanzaré una nueva lámina que creé en honor a su próximo concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. -Shepard Fairey- OBEY «Interpol NYC Calling» de Shepard Fairey es una serigrafía que rinde homenaje a la banda Interpol, un grupo muy querido por el artista. Esta obra de arte, de edición limitada de 2019, se imprime a mano sobre papel artístico blanco moteado y expresa la relación simbiótica entre el arte pop urbano y la cultura musical contemporánea. Limitada a una serie de 550 copias firmadas y numeradas, cada una mide 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), reflejando la vitalidad tanto del lenguaje visual de Fairey como de la identidad sonora de Interpol. La conexión de Fairey con Interpol comenzó con un encuentro tras bambalinas en Coachella, y esta obra marca la continuidad de una colaboración que abarca más de una década. Su admiración por el trabajo de la banda se tradujo en la creación de arte para su álbum de 2004 «Antics» y su quinto álbum de estudio, «El Pintor», en 2014. La serigrafía captura la energía y la atmósfera de su esperado concierto en el Madison Square Garden, encapsulando la esencia de la experiencia de la música en vivo en el medio estático de la impresión. Esta lámina ejemplifica cómo el arte pop urbano y el grafiti se entrelazan con otros fenómenos culturales, tendiendo un puente entre las artes visuales y la música. El estilo icónico de Fairey, caracterizado por líneas audaces, una llamativa paleta de colores e imágenes con fuerte contenido político, se hace patente en esta obra. La imagen central de la torre de radiodifusión, rodeada de espirales hipnóticas, transmite una sensación de comunicación y difusión, temas recurrentes tanto en la obra de Fairey como en la música de Interpol. Esta pieza no es solo un objeto de colección para los fans, sino un diálogo visual que amplía la exploración de Fairey sobre el arte como herramienta de participación e influencia en el entorno urbano.
$552.00
-
Ben Frost Impresión de archivo de papel secante Happy Helmet por Ben Frost
Papel secante Happy Helmet, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado, obra de Ben Frost, arte pop y LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado. Actualmente expone tanto a nivel local como internacional, y su obra se ha presentado en numerosas exposiciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Una de las primeras características que se aprecian en el arte de Frost son los medios y técnicas poco convencionales, desde el lienzo cuadrado tradicional hasta cajas de cartón, y desde la pintura acrílica hasta el aerosol. No es casualidad que gran parte de su obra consista en imágenes apropiadas de animaciones, como Los Simpson, Looney Tunes, Los Pitufos, Winnie the Pooh, etc., que se insertan en un nuevo contexto artístico sin perder sus connotaciones originales.
$572.00
-
Jim Houser Impresión serigráfica PP de Black Sabbath Printers Select por Jim Houser
Black Sabbath Printers Select PP Prueba de impresión serigráfica de Jim Houser Impresión serigráfica de 8 colores realizada a mano sobre papel artístico Stonehenge de 290 g/m² Edición limitada Arte pop callejero y grafiti. Prueba de imprenta PP 2019. Firmada y con sello PP. Edición limitada. Tamaño de la obra: 12x12. La fusión de música y arte de Jim Houser en "Black Sabbath Printers Select PP" La "Prueba de Impresión PP Selecta de Black Sabbath" es una vibrante serigrafía de Jim Houser que personifica la fusión de la cultura pop y el arte visual dentro de los géneros del Arte Pop Urbano y el Grafiti. Esta obra de 2019, impresa a mano con 8 colores sobre el prestigioso papel artístico Stonehenge de 290 g/m², captura la esencia de la legendaria banda de rock Black Sabbath a través de la singular visión artística de Houser. La edición limitada, de 30x30 cm (12x12 pulgadas), refleja un proceso meticuloso que garantiza la aplicación precisa de cada color, dando como resultado una pieza que vibra con la energía tanto de la música que representa como de las calles urbanas donde se originó esta forma de arte. La interpretación visual de Jim Houser sobre el legado del rock La estampa, firmada y marcada como «PP» para indicar su condición de Prueba de Imprenta, destaca como pieza de coleccionista. Tradicionalmente, las Pruebas de Imprenta son ejemplares reservados para los archivos de la imprenta. Sin embargo, en el mundo del arte, estas pruebas suelen considerarse más valiosas debido a su rareza y a la participación directa del artista. La denominación «Printers Select» sugiere una pieza selecta, una obra excepcional, a menudo con características únicas que las estampas de la edición estándar no poseen. La interpretación de Houser de «Paranoid» de Black Sabbath es un homenaje a la banda y una obra contundente que fusiona la música, el arte pop y el grafiti. El arte pop callejero y el grafiti rinden homenaje a los iconos Al integrar a "Black Sabbath" en el contexto del arte pop urbano y el grafiti, Houser contribuye a una larga tradición donde estas formas de arte visual suelen rendir homenaje a íconos culturales. Esta obra trasciende la mera representación, entablando un diálogo con el espectador sobre el impacto de la música en la conciencia pública y su interacción con las narrativas visuales presentes en los entornos urbanos. Por lo tanto, la obra de Houser no es solo una creación artística; es un nodo histórico que conecta la vitalidad del arte urbano con los ritmos pulsantes de la música de Black Sabbath, capturando el espíritu de una época en una sola y audaz declaración de color y forma. En la escena del arte contemporáneo, "Black Sabbath Printers Select PP" de Jim Houser es un ejemplo vívido de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden encapsular y celebrar la herencia musical. Gracias a su estética audaz y su disponibilidad limitada, esta impresión sigue resonando entre coleccionistas y entusiastas que aprecian la convergencia de sonido e imagen en el contexto del arte pop urbano y el grafiti modernos.
$507.00
-
Josh Keyes Landfall Giclee Print por Josh Keyes
Obra de arte de Landfall, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de 290 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Josh Keyes. Edición de 175 ejemplares. 46 x 66 cm (18 x 26 pulgadas). Impresión artística en papel de 290 g/m². Firmada y numerada a mano. El mundo híbrido que Keyes ha creado oscila entre el surrealismo y el fotorrealismo, una mezcla que inquieta al espectador, haciéndonos sentir inseguros y expuestos a un futuro incierto y peligroso. En el centro de su obra reside la preocupación por nuestra supervivencia y el futuro de la Tierra. Esta inquietud se destaca mediante la representación de animales perdidos y desplazados de sus hábitats naturales. Se encuentran en peligro y lejos de su ecosistema natural, reubicados en dioramas fantásticos.
$775.00
-
Curiot Tlalpazotl Tormenta en el horizonte. Impresión giclée AP de Curiot Tlalpazotl.
Tormenta en el horizonte. Prueba de artista AP. Impresión giclée de Curiot Tlalpazotl Artwork. Edición limitada impresa en papel Moab Entrada Fine Art. Artista callejero pop y grafiti. Prueba de artista AP 2014 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 20x16 Tema mexicano indígena latino Folclore tribal estilizado. Tormenta en el horizonte: Una interpretación visionaria de Curiot Tlalpazotl «Tormenta en el horizonte», una prueba de artista (prueba de artista) del aclamado Curiot Tlalpazotl, es una profunda narrativa plasmada en el papel de bellas artes de Moab Entrada. Esta obra de 2014, firmada y marcada como prueba de artista por el propio artista, forma parte de una serie de edición limitada que explora temas indígenas mexicanos y latinoamericanos, representados a través de una interpretación estilizada del folclore tribal. Cada impresión de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) vibra con la vitalidad y el color característicos del arte pop urbano y el grafiti de Curiot, invitando al espectador a una conversación que trasciende el tiempo y el espacio. Narrativa artística de Curiot Tlalpazotl En «Tormenta en el horizonte», Curiot Tlalpazotl invita al espectador a un mundo donde el mito se convierte en realidad y la esencia espiritual de la cultura indígena se celebra a través del arte moderno. Como gran parte de su obra, esta pieza está impregnada de símbolos que narran historias del mundo natural y su conexión con el espíritu humano. La viveza de sus elecciones cromáticas y el dinamismo capturado en la composición reflejan la herencia mexicana del artista y su diálogo con la sociedad contemporánea. Simbolismo y técnica en la impresión giclée de Curiot El uso que hace Curiot de la impresión giclée para «Tormenta en el horizonte» refleja su compromiso con la tradición y la innovación. Esta técnica permite la reproducción de alta fidelidad de sus pinturas originales, garantizando la preservación de los intrincados detalles y las ricas texturas de su obra. El uso de tintas de archivo sobre papel Moab Entrada garantiza que cada impresión perdure como una obra de arte, conservando su viveza para que las futuras generaciones la admiren. Impacto e influencia cultural El impacto cultural de «Tormenta en el horizonte» trasciende su atractivo visual, reflejando la interacción entre el ser humano y las fuerzas de la naturaleza. El arte de Curiot tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, fusionando la sabiduría de civilizaciones pasadas con las preocupaciones apremiantes de la actualidad. Su obra no solo constituye una contribución al arte urbano pop y al grafiti, sino también un capítulo vibrante en la historia del arte latinoamericano. Coleccionabilidad de "Tormenta en el horizonte" Como edición limitada, «Storm On The Horizon» tiene un gran valor para coleccionistas y aficionados al arte urbano pop y al grafiti. La designación de Prueba de Artista la convierte en una pieza especialmente codiciada, buscada a menudo por su gran fidelidad a la obra original. Los coleccionistas que adquieren una copia de Prueba de Artista poseen una parte de la visión del artista, una obra que tiene el potencial de aumentar su valor y significado a medida que la reputación de Curiot crece en el mundo del arte. El legado de la obra de arte de Curiot Tlalpazotl El legado de Curiot Tlalpazotl en el mundo del arte moderno se caracteriza por una vívida reinterpretación de narrativas culturales y una celebración del patrimonio a través del arte urbano. «Tormenta en el horizonte», como encarnación del espíritu de Curiot, es un testimonio del poder del arte para provocar la reflexión y evocar emociones, consolidando su papel como figura clave en la evolución del arte pop urbano y el grafiti.
$507.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Escultura de lata de pintura en aerosol cian con forma de sonrisa, por Mr Brainwash - Thierry Guetta
Retrato de sonrisa - Escultura de lata de pintura en aerosol de edición limitada Cyan, obra de arte del artista callejero, leyenda del graffiti y de la cultura pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 3x8 pulgadas. Firmado con huella dactilar y numerado. Incluye caja de presentación personalizada. Exclusivo y muy raro: Mr. Brainwash, la obra de arte en aerosol de edición limitada de Thierry Guetta.
$504.00
-
Quiccs Destruir, reconstruir, repetir AP HPM Artist Proof Wood Print de Quiccs
Destruir, reconstruir, repetir. Prueba de artista AP HPM. Impresión 3D enmarcada sobre panel de madera, lista para colgar. Por Quiccs, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista (PA) firmada, con pequeños dibujos y marcada como PA. Enmarcada. Tamaño: 12 x 16 pulgadas (30,48 cm x 40,64 cm). Impresión artística en madera de tres capas, firmada y numerada a mano por Quiccs. Esta primera impresión artística en madera de abedul de tres capas comienza con una impresión de madera de 3/4". Sobre esta base se superponen piezas troqueladas de 1/2" con forma personalizada, y finalmente se añade una capa cortada a medida de 1/4" para crear una pieza de arte única. Expresión en capas a través de la precisión «Destruir, Reconstruir, Repetir», del artista filipino de graffiti y pop urbano Quiccs, es una destacada obra de arte tridimensional impresa en madera que encapsula la filosofía de la transformación a través de la destrucción y la creatividad. Construida con tres capas distintas de madera —un panel base de 1,9 cm, un conjunto de piezas troqueladas de 1,3 cm y una capa superior final de 0,6 cm— la estructura de esta obra refleja su narrativa conceptual. Cada capa contribuye a la complejidad visual, aportando una profundidad dinámica a una escena vibrante que fusiona elementos de mechas, hip-hop, cultura urbana y estética de juguetes. Enmarcada y lista para colgar, esta prueba de artista mide 30,5 x 40,6 cm, con un marco ligeramente más grande para enmarcar la forma escultórica. Personajes característicos en la fusión del pop callejero En el centro de la obra se encuentra el icónico personaje TEQ63 de Quiccs, representado con contornos definidos, alta saturación y un estilo de armadura mecánica que fusiona el diseño de super robots japoneses con códigos culturales urbanos. Un rostro de calavera envuelto en un pañuelo, acentuado con insignias esqueléticas, y extremidades mecánicas desgastadas por la batalla contrastan con elementos como zapatillas y marcas de aerosol de vinilo, mezclando lo militar con lo lúdico. Lo que distingue a esta prueba de artista es el pequeño personaje adicional dibujado a mano en la esquina superior derecha: una calavera y tibias cruzadas colocadas de forma singular y esbozadas directamente sobre la superficie, lo que refuerza su rareza y ofrece una visión del particular lenguaje visual del artista. Lenguaje material y fuerza conceptual Realizada sobre madera de abedul con técnicas de impresión de archivo, «Destruir, Reconstruir, Repetir» captura la esencia cruda de la cultura del grafiti, a la vez que explora nuevas posibilidades materiales en ediciones de arte. La decisión de trabajar sobre madera en lugar de lienzo o papel arraiga la obra en las tradiciones artesanales, mientras que las técnicas de impresión digital y los efectos de pintura en aerosol apuntan hacia un futurismo urbano. La construcción en capas refleja la complejidad del mensaje de Quiccs: un ciclo repetitivo de construcción y derrumbe, identidad y reinvención, que define la experiencia de los creadores que se desenvuelven en un mundo de caos social y resiliencia. Rareza limitada en el arte pop callejero contemporáneo Esta pieza forma parte de una edición limitada de prueba de artista, firmada y numerada (AP 08/08), y presenta detalles y enmarcado originales. Como una iteración experimental de los objetos de arte de Quiccs, fusiona el diseño coleccionable con la instalación lista para galería. La silueta enmarcada y la textura física resaltan su importancia no solo como un espectáculo visual, sino también como una escultura con peso y narrativa. Creada en 2018, en un momento de gran interacción entre la moda urbana, los juguetes de diseño y el surrealismo pop, «Destroy, Rebuild, Repeat» refleja la fuerza de la voz de Quiccs en el movimiento del arte pop urbano y el grafiti.
$1,056.00
-
Luke Chueh Impresión giclée de alfiletero de Luke Chueh
Obra de arte en forma de alfiletero, edición limitada, impresión giclée en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista moderno Luke Chueh. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2010). Tamaño de la obra: 20 x 20 cm. La obra "Alfiletero" de Luke Chueh captura la incomodidad contemporánea fusionada con una sencillez infantil, característica de la mezcla de cultura popular y bellas artes propia del arte pop. Lanzada en 2010, esta edición limitada de impresión giclée evoca las cualidades del arte urbano por su accesibilidad y la inmediatez de su impacto emocional. Limitada a 100 ejemplares firmados y numerados, está impresa en papel Moab Entrada de 290 g/m², una elección que garantiza su durabilidad y enriquece la experiencia visual con su superficie texturizada. En la obra, un personaje aparentemente inocente y sencillo —un oso— se convierte en un vehículo para una compleja expresión de emoción. El oso, salpicado de alfileres con pequeños corazones rojos, se yergue sobre un fondo rojo intenso. Esta paleta de colores austera resulta visualmente impactante y simbólica, posiblemente representando dolor, amor o una combinación de ambos. La yuxtaposición de un entrañable juguete infantil frente a la brutal realidad del dolor, sugerida por los alfileres, conmueve profundamente. Refleja la habilidad de Chueh para explorar los matices de la emoción humana, haciendo una declaración sobre el dolor que a menudo se oculta tras una apariencia serena. "Pin Cushion" es más que una pieza decorativa; es un comentario, sutil pero incisivo, sobre la naturaleza del sufrimiento y la tendencia humana a ocultar la angustia emocional. El propio Luke Chueh es conocido por sus figuras antropomórficas que abordan temas de desesperación con un toque satírico. La impresión giclée, un proceso predilecto para las reproducciones de bellas artes, conserva el detalle y el color de la obra original de Chueh, asegurando que cada pieza de la serie limitada refleje la intención del artista con claridad y precisión. Coleccionistas y entusiastas del arte moderno consideran "Pin Cushion" una conmovedora adición al arte pop y al arte urbano, donde lo ordinario se transforma en una plataforma para un comentario extraordinario. La obra de Chueh se integra armoniosamente en la escena del arte urbano contemporáneo, a menudo comparada con el arte del grafiti por su audacia visual y las influencias de la cultura urbana que conforman sus cualidades estéticas y temáticas. Esta pieza es un símbolo de la expresión emocional moderna, envuelta en el atractivo visual del arte pop.
$746.00
-
Cleon Peterson Cruelty Is the Message, serigrafía roja de Cleon Peterson
Cruelty Is the Message, serigrafía roja de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 125 Tamaño de la obra 44x14 Impresión serigráfica. Descifrando la paleta roja: "La crueldad es el mensaje", de Cleon Peterson La serigrafía "Cruelty Is the Message Red" de Cleon Peterson despliega una narrativa visualmente cautivadora, impregnada de los marcados contrastes del arte pop urbano y el espíritu rebelde del grafiti. Con su lanzamiento en 2024, esta pieza de edición limitada se une al panteón de la obra de Peterson, conocida por su representación implacable de la violencia, el poder y el caos. La obra, de imponentes dimensiones (112 x 36 cm), es un testimonio de la incansable exploración de Peterson sobre las corrientes subterráneas de la sociedad, meticulosamente realizada a mano sobre papel artístico Coventry Rag de 290 g/m². La vívida interpretación de Peterson sobre la dinámica social Esta serie limitada, de tan solo 125 ejemplares, es una colección exclusiva donde cada impresión está firmada y numerada, lo que subraya el valor y la exclusividad de la obra de Peterson. Con sus vibrantes tonalidades rojas y negras, esta edición sumerge al espectador en un mundo turbulento donde el conflicto y la agitación son los temas predominantes. El color rojo, a menudo asociado con el peligro, la pasión y la agresividad, palpita en toda la composición, intensificando el impacto de las luchas y confrontaciones representadas. La elección de Peterson del fino papel Coventry Rag realza la serigrafía, un medio tradicionalmente vinculado al arte de élite y a la producción en masa, difuminando aún más las fronteras entre el arte de galería y la expresión urbana. Los bordes irregulares, trabajados a mano, añaden un toque individual a cada impresión, insinuando la naturaleza personalizada del arte urbano a pesar de pertenecer a una serie limitada. La resonancia cultural de la obra de Peterson «Cruelty Is the Message Red» refleja la sociedad que critica, demostrando la habilidad de Peterson para navegar la interacción entre el arte como vehículo de placer estético y el arte como medio para un comentario profundo. La escala y la ejecución de esta obra la sitúan firmemente dentro del discurso del arte pop urbano, que a menudo desafía a los espectadores a confrontar realidades incómodas y a reflexionar sobre los mensajes subyacentes transmitidos a través de imágenes crudas e intransigentes. Mediante su lenguaje visual distintivo, Peterson no solo narra los aspectos más oscuros del comportamiento humano, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de la dominación y la sumisión, el control y la rebelión. Su obra resuena con el espíritu de la época en torno a los problemas sociales contemporáneos, sirviendo como un crudo recordatorio de la lucha constante contra la opresión y la injusticia. «Cruelty Is the Message Red» de Cleon Peterson tiene un gran impacto en el arte pop urbano y el grafiti. Es una audaz afirmación de la visión del artista, que ofrece una narrativa tan agresiva como compleja. Esta serigrafía consolida la reputación de Peterson como una figura clave del arte moderno. Sigue provocando, desafiando e inspirando al público, reafirmando el poder del arte visual para encapsular y cuestionar las dinámicas de poder en la sociedad.
$1,787.00
-
Kaws- Brian Donnelly Contemplando la escultura de figuras de bronce de Kaws - Brian Donnelly
Escultura de figura de bronce del 20º aniversario de Kaws - Brian Donnelly, edición limitada, obra de arte pop, artista callejero, bellas artes. 2022 Firmada/Sellada con Pie Edición Limitada de 250 Tamaño de la obra 2.8x6.9 Kaws Todos los derechos reservados Serie 20 Aniversario BFF Figura de Escultura de Metal Bronce. Una fusión festiva de arte pop callejero y escultura fina Para celebrar dos décadas de colaboración artística e influencia cultural, KAWS, seudónimo del artista estadounidense Brian Donnelly, y AllRightsReserved (ARR) presentan un impresionante homenaje al arte pop urbano contemporáneo con el lanzamiento de la serie "Seeing Bronze Figure Sculpture 20th Anniversary". Esta esperada edición presenta al emblemático personaje de KAWS, el BFF, reinterpretado en una escultura de bronce de edición limitada. La obra es testimonio de la evolución de KAWS, desde sus inicios como grafitero en las calles de Nueva York hasta convertirse en un ícono del arte contemporáneo reconocido internacionalmente. "Seeing Bronze Figure Sculpture" ocupa un lugar único en la obra de KAWS. Encapsula la esencia de sus primeros trabajos de grafiti, elevándolos a la categoría de bellas artes mediante el bronce, un material tradicionalmente asociado a la escultura clásica. Esta pieza, de dimensiones compactas (17,5 x 7 x 10,9 cm), plasma el intrincado diseño y los matices estéticos característicos del arte de KAWS. La edición limitada de 250 piezas representa una oportunidad exclusiva para coleccionistas y entusiastas del arte pop urbano de poseer una pieza histórica que representa dos décadas de innovación constante y colaboración creativa entre KAWS y ARR. El viaje de KAWS desde el grafiti a las galerías La trayectoria de Brian Donnelly comenzó en las calles de Jersey City y Manhattan, donde se dio a conocer bajo el nombre artístico de KAWS. Sus intervenciones en anuncios publicitarios, transformando imágenes convencionales en obras que invitan a la reflexión, captaron rápidamente la atención y sentaron las bases para su ascenso en el mundo del arte. Su habilidad para transitar los límites difusos entre el arte comercial y las bellas artes, a la vez que infunde profundidad emocional a sus figuras inspiradas en dibujos animados, lo ha convertido en un nombre imprescindible del arte pop urbano y el grafiti. Esta escultura de edición limitada encarna la resonancia emocional que KAWS infunde en sus personajes. Con sus rasgos exagerados y ojos tachados, la figura transmite una sensación de melancolía e introspección, temas recurrentes en la obra de KAWS. Al crear esta pieza en bronce, un material que envejece y evoluciona con el tiempo, KAWS invita a la reflexión sobre la permanencia del arte en contraste con la naturaleza transitoria del arte urbano, enriqueciendo así el diálogo entre estas dos formas de arte. La importancia de la mejor amiga en el arte de KAWS El personaje BFF es una de las creaciones más queridas y reconocibles de KAWS, que apareció por primera vez en su obra a principios de la década de 2000. Simboliza la amistad y la vulnerabilidad, características que conectan con un público amplio y reflejan el enfoque introspectivo del artista. La transición de BFF desde juguetes de vinilo e inflables de gran tamaño hasta una escultura de bronce demuestra la fluidez de KAWS como artista y su facilidad para explorar diferentes medios. Esta adaptabilidad y disposición a experimentar han mantenido su obra relevante y cautivadora a lo largo de los años. Esta edición del 20.º aniversario celebra la colaboración entre el artista y ARR, así como el atractivo perdurable de la figura BFF. Es un recordatorio de la profunda conexión del arte pop urbano con su público, que a menudo evoca emociones y experiencias universales. La edición limitada «Seeing Bronze Figure Sculpture» funciona como un nexo físico y simbólico donde la naturaleza táctil de la escultura se encuentra con la esencia visualmente impactante del arte pop urbano. Legado e impacto del arte pop callejero de KAWS Mientras KAWS continúa cautivando al público mundial, su obra sirve de puente entre diversas disciplinas artísticas. La serie "Seeing Bronze Figure Sculpture 20th Anniversary" es emblemática del estilo distintivo de KAWS, que fusiona a la perfección el diseño comercial, la sensibilidad del arte urbano y las prácticas artísticas convencionales. Esta pieza representa un hito significativo en la carrera de KAWS y en la evolución del arte pop urbano como una forma de arte legítima e influyente. Al crear una edición limitada firmada y sellada en la base, KAWS enfatiza la autenticidad y exclusividad de la obra. Esta meticulosa atención al detalle y la calidad de su elaboración han consolidado a KAWS como una figura clave en el sector. La "Seeing Bronze Figure Sculpture" no es simplemente un objeto de arte; es una narrativa de perseverancia, una celebración del mosaico cultural que KAWS ha tejido a través de su arte y un faro para el futuro del arte pop urbano y el grafiti. Al presentar esta escultura al público, KAWS y ARR conmemoran un hito y sientan las bases para el futuro del arte, donde se difuminan las fronteras y se fusionan los géneros. Esta obra de edición limitada encapsula el espíritu innovador y la narrativa conmovedora que caracterizan a KAWS, garantizando que su influencia en el arte pop urbano y el grafiti perdurará durante años.
$6,564.00
-
Invader GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$12,352.00
-
Stanley Donwood Serigrafía de Woods Provocateurs de Stanley Donwood
Woods Provocateurs Edición Limitada Impresión Serigráfica a Dos Colores Impresa a Mano en Papel de Algodón 100% Libre de Ácido con Bordes Dentados por Stanley Donwood Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Impresión del evento The Provocateurs (Chicago). Serigrafía de 24 x 36 pulgadas. Edición firmada y numerada de 200 ejemplares. Sello editorial de ART ALLIANCE en la esquina inferior izquierda.
$803.00
-
Eddie Colla Lata de pintura en aerosol original 11 Escultura de pintura Eddie Colla
Salvage Can 11 Pintura original sobre lata de pintura en aerosol Escultura de técnica mixta Obra de arte del legendario artista callejero y grafitero Eddie Colla. Obra original firmada de 2018, pintada con aerosol, técnica mixta acrílica sobre lata de pintura en aerosol. Tamaño: 3 x 8 pulgadas. «Creé esta serie de latas en China en 2018. Estaba esperando materiales para empezar a trabajar en piezas más grandes. En la residencia artística donde me encontraba, tenían todas las latas de aerosol vacías. Empecé a crear estas pequeñas piezas con las latas usadas. No fue algo planeado; simplemente tuve mucho tiempo libre inesperado mientras esperaba que llegaran mis materiales, así que trabajé con lo que tenía a mano. Cada lata está firmada y fechada en la base.» - Eddie Colla La innovación de Eddie Colla en el arte callejero «Salvage Can 11» de Eddie Colla se erige como una poderosa declaración dentro del arte pop urbano y el grafiti, una pintura original sobre una lata de aerosol que fusiona técnicas mixtas con la energía subversiva del arte callejero. La obra forma parte de una serie creada en 2018 durante una residencia artística en China, un periodo que Colla describe como marcado por una pausa inesperada, a la espera de materiales, lo que lo llevó a utilizar de forma innovadora materiales desechados para crear algo imprevisto pero profundo. «Salvage Can 11» de Colla es un testimonio del espíritu espontáneo y adaptable que suele impulsar el arte callejero. Ante la demora en su proceso creativo habitual, Colla recurrió a las latas de aerosol vacías disponibles en su residencia, transformándolas de herramientas en lienzos. Este acto de reciclaje dio nueva vida a las latas usadas y desafió la percepción del valor y la utilidad de los materiales artísticos. La obra resultante —una pieza original firmada— es una escultura de técnica mixta que encapsula la esencia del grafiti: cruda, inmediata y profundamente personal. Dinámica visual de "Salvage Can 11" El impacto visual de «Salvage Can 11» es inmediato y visceral. La imagen en la lata resulta inquietante, con los rasgos de la figura sugiriendo una mezcla de humanidad y un anonimato casi enmascarado, un tema recurrente en la obra de Colla, que a menudo reflexiona sobre la identidad y el lugar del individuo en la sociedad. El uso de acrílico y pintura en aerosol añade textura y profundidad, y los intensos tonos negros y morados captan la atención e invitan al espectador a un diálogo contemplativo con la obra. Significado cultural de la obra de Eddie Colla La contribución de Eddie Colla al arte urbano va más allá de sus murales e instalaciones públicas. Acorta la distancia entre la calle y el espacio del coleccionista al plasmar su arte en un soporte tangible y tangible como una lata de aerosol. «Salvage Can 11» encarna la naturaleza transitoria del arte urbano, mientras que su existencia como objeto preservado desafía la fugacidad tradicionalmente asociada a esta forma de arte. La obra de Colla nos recuerda que el arte urbano no se limita a los espacios públicos, sino que es una forma de arte dinámica que puede habitar y adaptarse a cualquier contexto. La resonancia de la serie "Salvage Can" en el coleccionismo de arte La serie "Salvage Can" ocupa un lugar especial en la colección de arte. Cada lata, firmada y fechada por Colla, no es solo una obra de arte, sino una pieza histórica que narra la historia de su creación. Los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti suelen sentirse atraídos por obras con una narrativa, y "Salvage Can 11" ofrece precisamente eso: una historia de innovación, adaptación y el proceso creativo que se desarrolló durante una residencia artística alrededor del mundo. "Salvage Can 11" es una escultura de técnica mixta que encapsula el espíritu innovador de Eddie Colla y su estatus como leyenda del grafiti. La obra simboliza la creatividad que florece dentro de las limitaciones del arte urbano, destacando la habilidad de Colla para crear narrativas cautivadoras a partir de circunstancias inesperadas. Es un ejemplo perfecto de cómo el arte pop urbano puede trascender los límites tradicionales y redefinir el concepto de lienzo, invitando a un público más amplio a conectar con el movimiento del arte urbano de maneras nuevas y significativas.
$504.00
-
Cleon Peterson El Crawler- Negro
Compre The Crawler- Black Limited Edition Hand Pulled 2-Color Print Print en papel Arches Rag de 290 g / m2 con bordes adornados por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Las copias de Cleon Peterson son una edición de 150. Realizadas en junio de 2017, están firmadas y numeradas por el artista. Formato : 20 x 26,75 pulgadas (50,8 x 66 cm). El mundo de Cleon Peterson está lleno de crueldad despiadada, libertinaje caótico y una lucha interminable para subvertir el poder y la opresión. Sus composiciones simples conllevan connotaciones complejas y una crítica inquietante de la creciente privación de derechos, aislamiento y desesperación de la sociedad. Mirando su trabajo, uno puede entender fácilmente que el artista no aboga por la violencia, que él, en cambio, utiliza como arma en la batalla contra la apatía.
$835.00
-
Jamie Reid Vota por la luz. Serigrafía de Jamie Reid.
Vote For Light Serigrafía de Jamie Reid Impresa a mano sobre papel de bellas artes tejido Edición limitada Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2015. Tamaño de la obra: 19,6 x 24,41 cm. Serigrafía de personas con mascarillas y la frase «Vote For Light». Ligera abolladura en el margen izquierdo central. «Vote For Light» de Jamie Reid es una extraordinaria representación del espíritu de la época, plasmada en la serigrafía. Impresa a mano sobre lujoso papel Wove Fine Art Paper, la obra, creada en 2015, fusiona la perspectiva de Reid con las corrientes culturales del momento. Con una tirada limitada de tan solo 50 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el propio Reid, garantiza su autenticidad y exclusividad. La obra, de 49,8 x 62 cm, presenta una impactante imagen de personas con mascarillas, una estampa que resuena con las experiencias contemporáneas de la población mundial. La frase indeleble «Vote For Light», grabada en el retrato de las figuras enmascaradas, transmite un poderoso mensaje, posiblemente una llamada a la acción o una súplica de esperanza en tiempos de incertidumbre. La serigrafía, tradicionalmente asociada al arte pop, se ha utilizado magistralmente aquí para difuminar las fronteras entre el arte urbano, el grafiti y las obras de arte de galería más convencionales. La decisión de Reid de utilizar este método es una prueba de su compromiso por mantener la esencia cruda y auténtica que caracteriza al arte urbano y al grafiti. «Vote For Light» de Jamie Reid es más que una simple impresión; se erige como un símbolo, un comentario social y una invitación al diálogo. Como ocurre con la mayoría de las obras que fusionan el arte pop, el arte urbano y el grafiti, esta pieza no solo plasma la visión del artista, sino que también invita al espectador a la introspección y a conectar con el mundo que le rodea. Inspirada en los acontecimientos y sentimientos de su época, la obra ofrece una instantánea de la historia, inmortalizada para siempre en papel de bellas artes.
$750.00
-
Shepard Fairey- OBEY Gun Culture- Impresión de serigrafía de gran formato de Shepard Fairey- OBEY
Cultura de las armas - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano a 4 colores sobre papel de algodón 100% barnizado de calidad de archivo con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía a cuatro colores sobre papel de algodón 100% barnizado, de calidad de archivo. 76 x 102 cm. Firmada por Shepard Fairey. Edición numerada de 100 ejemplares. Jim Marshall capturó lo que a primera vista se considera la imagen de un niño inocente jugando con una pistola de juguete en Greenwich Village, Nueva York, en 1963.
$4,011.00
-
Faile Serigrafía Verano sin fin de Faile
Serigrafía "Verano sin fin" de Faile. Impresión manual de 10 colores sobre papel Lenox 100 Fine Art. Edición limitada. Edición limitada de 250 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 19 x 25 cm. Serigrafía. Una vibrante celebración de la energía del verano La serigrafía «Verano Eterno» de Faile es un ejemplo cautivador de cómo los temas lúdicos y las paletas de colores vibrantes pueden capturar la euforia del ocio y la evasión. Esta impresión de 48 x 63,5 cm, creada en 2024 y producida en una edición limitada de 250 ejemplares, irradia espontaneidad. Realizada a mano con técnicas de serigrafía de 10 colores, la pieza rebosa de capas superpuestas y una composición original y caprichosa. Una mujer en traje de baño a rayas se posa sobre un flotador de flamenco, evocando motivos veraniegos clásicos. Suaves nubes pastel se deslizan por un cielo luminoso, mientras que una tipografía de inspiración pop deletrea el título con un estilo llamativo. La composición resultante fusiona elementos de fantasía, humor y nostalgia, permitiendo a los espectadores rememorar días cálidos disfrutando del sol y la diversión sin fin. Capas de simbolismo e imágenes oníricas Faile presenta un intrincado tapiz visual de referencias a la cultura pop, sutiles comentarios sociales y escenarios fantásticos. En esta obra, el flamenco funciona como un icono lúdico, simbolizando la relajación, la novedad y la estética, a menudo kitsch, asociada a la cultura turística. El edificio de Capitol Records al fondo alude a lugares emblemáticos de la música y al mundo del entretenimiento en general, añadiendo profundidad y humor. Un oso polar aparece en escena, creando un contraste surrealista que despierta la curiosidad sobre el clima, el desplazamiento o el simple absurdo. La estética en capas, lograda mediante múltiples pasadas de serigrafía sobre papel Lenox 100 Fine Art, enriquece cada centímetro de la superficie. Se invita al espectador a descubrir detalles sorprendentes que hacen referencia a momentos culturales tanto del pasado como del presente. Este enfoque destaca la capacidad de Faile para fusionar ecos nostálgicos de cómics clásicos con comentarios modernos, asegurando que la obra conecte con un público diverso. Influencias del arte pop callejero y del grafiti Faile, el colectivo artístico formado por Patrick McNeil y Patrick Miller, se inspira en décadas de imágenes y técnicas urbanas. La serigrafía «Endless Summer» encapsula el espíritu impredecible propio del arte pop urbano y el grafiti, donde la publicidad, las vallas publicitarias y las referencias a la cultura pop se reinterpretan para crear nuevas narrativas. Esta superposición de elementos visuales, a modo de collage, recuerda a los carteles pegados con engrudo y a las efímeras pintadas que antaño adornaban los paisajes urbanos. Los contornos definidos, las explosiones cromáticas brillantes y las referencias a lugares emblemáticos reflejan la fusión entre la impresión artística y la energía cruda que emana de la calle. La estética resultante conserva una gran accesibilidad sin perder sofisticación técnica. Las técnicas de serigrafía manual, combinadas con la reinterpretación de estilos característica de Faile, refuerzan su posición dentro de la tradición del arte pop. Una pieza de colección irresistible para los entusiastas del arte contemporáneo. La serigrafía «Endless Summer» se ha convertido en una pieza codiciada entre coleccionistas que aprecian obras que fusionan con maestría imágenes vibrantes y de estilo pop con una artesanía refinada. Los seguidores valoran a Faile por su talento para combinar motivos lúdicos con llamativas combinaciones de colores, creando obras de arte que dan pie a conversaciones en cualquier contexto. La edición limitada de 250 ejemplares, cada uno firmado y numerado, garantiza la exclusividad para quienes la incorporan a sus colecciones. Además, el uso de la serigrafía de 10 colores sobre papel Lenox 100 Fine Art subraya el cuidado y la precisión empleados en la elaboración de cada lámina. Esta atención al detalle se alinea con la reputación de Faile por sus diseños dinámicos que reflejan tanto influencias nostálgicas como un marcado estilo urbano. La serigrafía trasciende la mera representación de la diversión veraniega, convirtiéndose en una fusión atemporal de cultura pop, imágenes imaginativas y maestría técnica.
$2,000.00
-
Damien Hirst Sin rumbo, activo, ansioso, entusiasta, redondo, hermosas pinturas de Damien Hirst
Hermosa, casi sin rumbo, siempre activa, medio perspicaz, ansiosa y entusiasta, carrusel. Impresión giclée de la obra de arte de Damien Hirst. Edición limitada impresa en lienzo de polialgodón. Artista callejero pop de graffiti. 2023 Firmado. Hermosas pinturas. Edición única de impresión original. Tamaño de la obra: 15,75 x 15,75 pulgadas (40 cm x 40 cm). Redonda. Título: Hermosa, casi sin rumbo, siempre activa, medio perspicaz, ansiosa y entusiasta, carrusel . "La hermosa pintura de Damien Hirst, 'Bella, casi sin rumbo, siempre activa, medio perspicaz, ansiosa y entusiasta, como un carrusel'" La obra de Damien Hirst, "Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting", es una singular impresión giclée que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Como parte de la serie "The Beautiful Paintings", esta edición original de 2023 es una tirada limitada, firmada por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de colección. Su formato circular, de 40 cm de diámetro, ofrece una visión de la exploración del movimiento y la emoción que Hirst plasma en su obra, a través del vibrante lenguaje del color y la forma. Montada sobre bastidores de madera contrachapada de abedul, esta pieza trasciende el lienzo tradicional para crear un objeto de arte táctil y visualmente dinámico. El lienzo de polialgodón elegido para estas impresiones giclée proporciona una superficie superior para el detalle de alta resolución y la saturación de color que caracterizan las obras de Hirst. Con su composición centrífuga de colores radiantes, esta pintura circular evoca la sensación de un tiovivo en movimiento, sumergiendo al espectador en un torbellino de estímulos sensoriales. Hirst, figura clave del movimiento de los Jóvenes Artistas Británicos, ha desafiado continuamente las convenciones artísticas con sus enfoques innovadores y creaciones que invitan a la reflexión. «Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting» es emblemática de su estilo, donde convergen la estética del arte urbano y la precisión de la impresión artística. El título sugiere una narrativa de emociones y estados del ser contradictorios, fomentando un diálogo que trasciende el impacto visual de la obra. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, la pieza de Hirst celebra la capacidad del género para conectar con un público amplio, combinando la crudeza del grafiti con la sofisticación del arte de galería. La tecnología de impresión giclée permite que esta obra conserve la energía espontánea del arte urbano, a la vez que alcanza la calidad de archivo propia de las bellas artes. El formato circular del cuadro invita al espectador a interactuar con la obra desde una perspectiva multidimensional, donde cada ángulo revela una nueva faceta del explosivo motivo central. A través de «Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting», Hirst continúa explorando los temas de la vida, la muerte y la condición humana. Con su caleidoscópico estallido de colores, la obra se erige como una metáfora de la belleza caótica de la existencia. Es una pieza que destaca en la obra de Hirst como testimonio de su trayectoria artística y como un faro del potencial del arte moderno para conectar con las complejidades de la vida contemporánea y reflejarlas. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Damien Hirst encontrarán en «Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting» una valiosa adición a su colección. Como parte de una serie de edición limitada, promete rareza y exclusividad, mientras que su vibrante estética y profundidad temática la convierten en una pieza notable para el análisis y el debate crítico. La obra es una síntesis del legado artístico de Hirst y su constante búsqueda por desafiar los límites de la expresión visual.
$5,251.00
-
Dain Serigrafía La Signora Capo HPM de Dain
La Signora Capo HPM Edición Limitada Serigrafía HPM con detalles pintados a mano sobre papel de bellas artes con bordes irregulares, por Dain, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 28 ejemplares firmados (2022) - 24 x 36 pulgadas - Cada pieza es una serigrafía a un color sobre papel artístico de 24 x 36 pulgadas con bordes irregulares. Las impresiones están profusamente intervenidas a mano por el artista, lo que hace que cada una sea única. Estas impresiones son extremadamente limitadas, pertenecientes a una edición de 28 ejemplares. DAIN, uno de los artistas callejeros más influyentes surgidos en Nueva York, combina el lenguaje visual del grafiti con collages de antiguos retratos de estrellas de Hollywood. Cruzando géneros y trabajando a menudo en una misma obra, alternando entre la calle y el estudio, DAIN combina técnicas como el engrudo, la serigrafía, la pintura en aerosol, el collage y el acrílico.
$820.00
-
Shepard Fairey- OBEY SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$570.00
-
Lee Eelus La gravedad de la juventud, serigrafía de Lee Eelus
Serigrafía "Gravedad de la Juventud" de Lee Eelus. Impresión manual de 18 colores sobre papel satinado de bellas artes de 410 g/m². Obra de edición limitada. Edición limitada de 2023, firmada y numerada (número por determinar). Tamaño de la obra: 20,87 x 29,53 pulgadas. Serigrafía. La brillantez artística de "La gravedad de la juventud" de Lee Eelus «Gravity of Youth» de Lee Eelus es un testimonio de la extraordinaria sinergia entre las técnicas de serigrafía y el arte pop urbano. Esta serigrafía de 18 colores, impresa a mano sobre papel satinado de bellas artes de 410 g/m², destaca como una obra de edición limitada, subrayando la meticulosa artesanía y la vibrante paleta características del trabajo de Eelus. Con unas dimensiones de 53 x 75 cm, esta pieza, lanzada en 2023, está firmada y numerada por el artista, lo que aumenta su exclusividad y atractivo para coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti. Dominio técnico y atractivo estético La complejidad técnica de «Gravity of Youth» es notable, con sus 18 colores distintos que exigen precisión y habilidad para lograr el efecto deseado. La superposición de colores en la serigrafía es un proceso minucioso que requiere un alto nivel de pericia, lo cual se evidencia en la impecable ejecución de esta obra. La elección del papel satinado de bellas artes como soporte acentúa aún más la viveza de los colores, otorgando a la obra un brillo lujoso que atrae la mirada e invita a una observación más detenida. Composición visual y simbolismo Visualmente, «Gravity of Youth» captura la esencia del arte pop con su audaz uso del color y los elementos gráficos, incorporando la espontaneidad y la libertad propias del arte urbano. La imagen presenta una figura sentada ante un fondo de arcos multicolores que convergen en un espacio oscuro y estrellado, sugiriendo una contemplación del cosmos y nuestro lugar en él. Esta yuxtaposición de lo vívido y el vacío crea una narrativa cautivadora sobre la juventud y sus reflexiones sobre el infinito. Relevancia e impacto cultural En el contexto cultural, la obra de Eelus resuena con el espíritu del arte pop urbano y el grafiti, movimientos que históricamente han dado voz a las experiencias urbanas y a las perspectivas juveniles. «Gravity of Youth», con su composición dinámica y su temática introspectiva, se hace eco de estos sentimientos, ofreciendo un comentario visual sobre la importancia de la juventud y la vitalidad en un mundo colorido y profundo. La importancia de "La gravedad de la juventud" En el panteón del arte pop urbano moderno, "Gravity of Youth" se perfila como una obra fundamental, que encarna la esencia del género y, a la vez, demuestra la habilidad de Lee Eelus como grabador y artista. Esta serigrafía de edición limitada no solo marca un hito en la carrera de Eelus, sino que también sirve como un ejemplo inspirador del potencial del arte pop urbano y el grafiti para trascender los límites tradicionales y conectar con un público más amplio a un nivel más profundo.
$845.00
-
Lee Eelus Serigrafía Dream Catchers de Lee Eelus
Atrapasueños, serigrafía de edición limitada de 17 colores sobre papel satinado Somerset de 410 g/m² del artista de arte pop callejero Lee Eelus. Obra de arte de edición limitada firmada de 2022. Tamaño: 27,55 x 27,55 pulgadas.
$503.00
-
Brett Crawford Ceci n'est Pas Un Singe Giclee Print de Brett Crawford
Ceci n'est Pas Un Singe Impresión Giclée de Brett Crawford Artwork Edición limitada impresa en papel Somerset Fine Art Artista de graffiti pop callejero. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada en 2018. Tamaño de la obra: 22x22. Pliegue en el margen superior izquierdo. Ceci n'est Pas Un Singe de Brett Crawford – Identidad, ironía y huida en el arte pop callejero y el grafiti Ceci n'est Pas Un Singe es una impresión giclée de edición limitada de 2018 del artista estadounidense Brett Crawford, impresa en papel Somerset Fine Art en formato de 22 x 22 pulgadas. Lanzada en una edición firmada y numerada de 50 ejemplares, la obra exhibe la característica mezcla de realismo, parodia y surrealismo de Crawford dentro del contexto del arte pop urbano y el grafiti. La figura central es un chimpancé ataviado con guantes rojos, una máscara de superhéroe y una mochila amarilla brillante adornada con parches de la cultura pop. Encaramado sobre un casco de astronauta flotante en un cielo de nubes y suaves degradados, el chimpancé levanta el símbolo de la paz mientras contempla el horizonte desde una altura onírica. Cada detalle, desde la textura del pelaje hasta el brillo del casco y el sutil destello en los ojos, está cuidadosamente plasmado, fusionando la disciplina pictórica clásica con el humor irreverente y la reinterpretación cultural que definen el lenguaje visual de Crawford. Juegos de palabras visuales y el desafío de la clasificación El título «Ceci n'est Pas Un Singe», que se traduce como «Esto no es un mono», toma prestada la frase surrealista de René Magritte e introduce interrogantes sobre la identidad, la tergiversación y el contexto. Crawford juega con la interpretación tanto literal como simbólica. El chimpancé, símbolo común del comportamiento humano y la curiosidad científica, se convierte en un personaje complejo: rebelde, niño, cosmonauta y eco cultural, todo en uno. El uso de un protagonista no humano, junto con accesorios y gestos humanos, invita al espectador a repensar lo que realmente representan los símbolos. Dentro del arte pop urbano y el grafiti, donde la iconografía se reinterpreta y recontextualiza constantemente, la obra de Crawford encuentra su fuerza en el absurdo. El mensaje no se define explícitamente, sino que se transmite a través del tono, el detalle y la contradicción visual. Precisión técnica y densidad simbólica Impresa con la técnica giclée de alta resolución, Ceci n'est Pas Un Singe alcanza una profundidad extraordinaria, garantizando la reproducción fiel de cada pelo del chimpancé, cada brillo en la mochila y cada nube del cielo. El papel Somerset Fine Art proporciona una base suave y aterciopelada que realza la viveza de la paleta cromática de Crawford. El dominio de la luz y la textura por parte del artista aporta una nitidez fotográfica a temas fantásticos, permitiendo que cada elemento simbólico se perciba visualmente antes que conceptualmente. La mochila del chimpancé luce parches con referencias a la cultura pop —como el mapache enmascarado y rostros animados— que invitan a la interpretación y, a la vez, sitúan la obra en un lenguaje visual compartido. Comentario de Brett Crawford sobre la aventura, la personalidad y la mitología urbana Las narrativas visuales de Brett Crawford suelen situar criaturas híbridas o personajes antropomórficos en contextos surrealistas o heroicos. En Ceci n'est Pas Un Singe, esta figura es a la vez exploradora y humorista, astronauta y marginada. Su gesto de la paz atenúa la seriedad del título a la vez que realza el misterio de su intención. El casco flotante que flota bajo ella evoca el vuelo, la exploración o quizá el abandono. Sin tierra a la vista, la figura está suspendida, literal y metafóricamente. Esta obra, como gran parte del trabajo de Crawford, destila humor, reflexión y espectacularidad en un solo instante. Se expresa mediante la sugerencia más que mediante la afirmación, un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, donde el poder visual se amplifica mediante fragmentos culturales, actitud y lo inesperado. El chimpancé de Crawford no es solo un personaje: es un avatar de la exploración, la incertidumbre y la transformación.
$850.00
-
Denial- Daniel Bombardier Serigrafía American Daydream Foil de Denial-Daniel Bombardier
American Daydream - Edición limitada en papel holográfico Lava Foil de 9 colores, serigrafía hecha a mano sobre papel artístico de 10 puntos, por el artista Denial. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, impresa en serigrafía de 9 colores sobre papel artístico holográfico Lava Foil de 10 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 9 de marzo de 2021. El "sueño americano" de Denial y su reflejo en el arte pop callejero moderno y el grafiti «American Daydream - Foil», del artista Denial, es una potente representación del arte pop urbano contemporáneo y el grafiti, que fusiona la estética comercial con un toque subversivo. Lanzada el 9 de marzo de 2021, esta edición limitada es una pieza significativa que reflexiona sobre la naturaleza de la cultura estadounidense y la mercantilización del sueño americano. Limitada a tan solo 30 ejemplares, esta serigrafía de 9 colores, impresa a mano sobre papel holográfico de 10 puntos con efecto lava, es un testimonio de la exclusividad y precisión del trabajo de Denial. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, «American Daydream - Foil» es un espectáculo visual que deslumbra con su fondo reflectante, creando un juego dinámico de luces y colores que desafía la percepción del espectador. El uso del papel holográfico con efecto lava resulta especialmente impactante como metáfora de las múltiples y, a menudo, contradictorias capas de la psique estadounidense. La obra de Denial captura la esencia del arte pop mediante el uso de un estilo de cómic familiar yuxtapuesto con una paleta psicodélica que parece cambiar y brillar con el movimiento del espectador. La obra presenta una figura femenina llorando, un motivo recurrente en el arte pop, que evoca la desconexión emocional entre la realidad y la búsqueda de la felicidad dentro del marco del sueño americano. El estilo característico de Denial incorpora elementos gráficos audaces y un agudo sentido de la ironía. Al utilizar la serigrafía, una técnica popularizada en el arte pop por artistas como Andy Warhol, Denial conecta con las raíces del movimiento a la vez que expande sus límites mediante materiales y temas modernos. Comentario contemporáneo a través del arte de edición limitada «American Daydream - Foil» de Denial es más que una obra visualmente impactante; es un comentario sobre la superficialidad de la vida estadounidense y las complejidades subyacentes que oculta. Cada una de las 30 impresiones está firmada y numerada por el artista, lo que añade un nivel de autenticidad y valor coleccionable muy apreciado en las comunidades del arte pop urbano y el grafiti. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Denial aprecian las cualidades estéticas de sus impresiones y los mensajes que invitan a la reflexión. La edición limitada de «American Daydream - Foil» simboliza la transición del arte pop urbano, desde los murales callejeros efímeros hasta las codiciadas obras de arte. La decisión de Denial de lanzar una edición tan reducida subraya el deseo de mantener la exclusividad e integridad de la obra. Este principio suele ser fundamental en el arte pop urbano y el grafiti. En manos de los coleccionistas, estas impresiones no son meros objetos decorativos, sino que se convierten en artefactos culturales que encapsulan un momento en el tiempo y un sentimiento o crítica particular. En esencia, la obra de Denial ejemplifica la evolución del arte pop callejero y el grafiti hacia una forma que refleja y critica la cultura de la que surge. «American Daydream - Foil» funciona como un espejo de la sociedad, reflejando las complejidades de la experiencia estadounidense a través del prisma del arte pop. Es una audaz declaración sobre la naturaleza de los sueños y la realidad, el consumismo y el lugar del individuo en el entramado social. Su carácter de edición limitada garantiza que siga siendo una pieza singular y codiciada dentro del dinámico mundo del arte contemporáneo.
$676.00
-
Giorgiko Impresión de archivo secreta de Giorgiko
Impresión de archivo Hush-Hush de Giorgiko, edición limitada en papel de algodón de bellas artes. Arte callejero pop graffiti, artista, obra de arte moderna. Edición limitada de 2023, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 30 x 36 pulgadas. Impresión artística de pigmentos de archivo. Representa a un niño o niña sosteniendo una galleta. El tamaño de la imagen es de 27 x 33 pulgadas con bordes blancos de 1 1/2 pulgadas. Impresa con medios estáticos. Hush-Hush de Giorgiko – Impresión de archivo de edición limitada en arte pop callejero y graffiti Hush-Hush es una impresión de pigmento de archivo de 2023 del dúo de artistas Giorgiko, impresa por Static Medium en papel de algodón para bellas artes. Con unas dimensiones de 76 x 91 cm (30 x 36 pulgadas), un área de imagen de 69 x 84 cm (27 x 33 pulgadas) rodeada por bordes blancos de 4 cm (1,5 pulgadas), esta obra encarna la característica mezcla de inocencia, introspección y contradicción simbólica de Giorgiko. En esta edición limitada, un personaje de género neutro —caracterizado por los clásicos ojos ovalados y sin expresión y los rasgos faciales suaves y redondeados propios de las figuras recurrentes de Giorgiko— aparece sosteniendo una galleta, luciendo un cuello renacentista con volantes y un gorro oscuro, de pie contra un cielo onírico y nublado. La luz suave y brillante, junto con texturas de alta fidelidad, otorga al personaje una presencia casi mítica, mientras que el humor absurdo de la galleta ancla la imagen en una fantasía moderna. Yuxtaposición visual y quietud emocional Hush-Hush fusiona la contradicción visual con la sutileza narrativa. El cuello renacentista y la chaqueta acolchada evocan formalidad histórica y grandeza ceremonial, mientras que la gorra de béisbol y la galleta con chispas de chocolate contrarrestan esta formalidad con una discreta absurdidad. El contraste crea una tensión entre tradición y jovialidad, alta cultura y cultura juvenil. La expresión del personaje, a pesar de carecer de rasgos definidos, sugiere vacilación o contemplación. El enfoque de Giorgiko para narrar emociones no se basa en gestos explícitos, sino en la postura, la silueta y el contexto. La figura parece en pausa, a medio pensamiento, suspendida entre la indulgencia y la contención. Esta ambigüedad crea un espacio emocional en el que el espectador puede insertar su propia reflexión, convirtiendo la obra tanto en una pieza narrativa interna como en una obra de ejecución estética. Técnica y simbolismo en el arte pop callejero contemporáneo La obra Hush-Hush de Giorgiko está impresa con pigmentos de archivo sobre papel de algodón de alta calidad, lo que proporciona transiciones tonales vívidas y texturas pictóricas que resaltan la técnica híbrida del estudio. Si bien Giorgiko suele inspirarse en la pintura al óleo clásica, sus composiciones se nutren de la estética urbana y el grafiti, empleando el minimalismo y la estilización caricaturesca para generar una resonancia emocional universal. El cuello extragrande alude a las tradiciones del retrato de la historia del arte occidental, mientras que la gorra y las texturas modernas de la moda urbana vinculan la figura con la identidad cultural contemporánea. La galleta, humorística e inofensiva, se convierte en un símbolo de sencillez y autoconsuelo, una silenciosa rebelión contra el peso del mundo. Mediante esta intersección entre la reverencia clásica y el absurdo cotidiano, Hush-Hush amplía el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti para abarcar la quietud, la contradicción y la contención narrativa. La voz única de Giorgiko en la obra figurativa moderna Como proyecto colaborativo entre Darren y Trisha Inouye, Giorgiko continúa creando un espacio narrativo singular donde convergen arquetipos, silencio emocional y poesía visual. Hush-Hush ejemplifica su capacidad para capturar un instante y elevarlo a la categoría de arquetipo de la experiencia emocional moderna. En lugar de recurrir a la protesta explícita o al caos visual, el dúo utiliza la suavidad, la ambigüedad y una calma surrealista para explorar la identidad, el distanciamiento y el humor sutil inherente a las contradicciones de la vida. Dentro del ámbito más amplio del arte pop urbano y el grafiti, la obra de Giorgiko destaca por su construcción de mundos sutil pero inmersiva, que invita a los espectadores a detenerse, reflexionar y encontrar conexión en la quietud de una galleta sostenida en silencio contra una tormenta de colores pastel.
$565.00
-
Miss Bugs Acuarela con plantilla de acuarela para jardines colgantes HPM de Miss Bugs
Jardines Colgantes HPM Plantilla Pintura en Aerosol Acuarela por Miss Bugs Pintura Única Pintada a Mano Técnica Mixta sobre Papel Tejida de Bellas Artes Artista Callejero Graffiti Arte Pop Moderno. 2017 Firmada, fechada y numerada. Edición mixta única de 5 HPM. Obra de arte de técnica mixta intervenida a mano con tinta, lápiz, pintura en aerosol y acuarela. Tamaño 20,38 x 35,38. Ligeros pliegues alrededor de los bordes de la capa superior recortada. La complejidad en capas de "Jardines Colgantes" de Miss Bugs Miss "Bugs", una artista callejera de graffiti reconocida por su singular fusión de la sensibilidad del arte pop moderno, causó un gran impacto en el mundo del arte con la serie "Jardines Colgantes" en 2017. Esta colección, limitada a una edición mixta de tan solo cinco piezas, exhibe la intrincada y meticulosa artesanía que Miss Bugs plasma en el lienzo, o en este caso, en el fino papel artístico verjurado. Cada pieza de la serie "Jardines Colgantes" es un testimonio del compromiso de la artista por expandir los límites del arte pop callejero y el graffiti. Las obras de "Jardines Colgantes" exploran la textura y la forma, utilizando una variedad de técnicas como plantillas, pintura en aerosol, tinta intervenida a mano, lápiz y pintura Bugs'rcolor. Las dimensiones de cada obra, 20.38 x 35.38 pulgadas, proporcionan un amplio lienzo para que Miss Bugs se adentre en una compleja narrativa contada a través del lenguaje del arte visual. Estas pinturas únicas, realizadas a mano, son una sinfonía de técnicas mixtas, donde cada capa contribuye al impacto general de la obra. La serie se caracteriza por la estética distintiva de Miss Bugs, donde los elementos abstractos se fusionan con la figuración para crear algo a la vez familiar y de otro mundo. Técnicas distintivas en las obras de arte de "MissBugs" Cada pintura de la colección "Jardines Colgantes" es una expresión única de la visión de Miss Bugs, que utiliza una combinación de técnicas de estarcido para lograr precisión y libertad, así como fluidez y gracia. El trabajo con estarcido proporciona piezas estructurales nítidas y definidas, mientras que la pintura en aerosol añade vitalidad y un toque urbano. Los elementos de acuarela introducen suavidad y profundidad, difuminando las fronteras entre el crudo mundo del grafiti y el ámbito más delicado de la pintura a la acuarela. Esta interacción de medios es un sello distintivo del estilo de Miss Bugs y permite un rico diálogo entre los diferentes elementos del arte urbano y las bellas artes. En la serie "Jardines Colgantes", se observa un tema recurrente de yuxtaposición, un rasgo distintivo del enfoque artístico de Miss Bugs. La serie presenta un lenguaje visual que habla de la dualidad de la naturaleza humana y del mundo multifacético que habitamos. Al combinar elementos dispares en cada pieza, Miss Bugs invita al espectador a encontrar coherencia y significado dentro del caos. El uso de colores brillantes y propios del arte pop sobre tonos más apagados, y los intrincados patrones de esténcil sobre las fluidas acuarelas, crean un Bugs'on dinámico que invita a la reflexión y resulta estéticamente agradable. Una edición limitada de la obra de la señorita Bugs La exclusividad de la serie "Jardines Colgantes", con su edición limitada de cinco ejemplares, aumenta el atractivo de las obras. Cada pieza está firmada, fechada y numerada por la artista, estableciendo un vínculo directo entre la artista y el coleccionista. Los detalles pintados a mano en cada obra garantizan que, si bien la serie puede interpretarse como un tema colectivo, cada pieza se erige como una obra de arte única. Los coleccionistas de la obra de Miss Bugs adquieren una pieza de arte pop urbano y un fragmento de la narrativa personal de la artista, ya que cada pincelada, elección de color y elemento compositivo es un acto deliberado de creación. La serie "Jardines Colgantes" de Miss Bugs es una brillante muestra de la habilidad de la artista para desenvolverse en los ámbitos del arte pop urbano y el grafiti, creando piezas visualmente impactantes y ricas en significado. La serie constituye una audaz declaración sobre la versatilidad y profundidad que puede alcanzar el arte urbano, trascendiendo sus raíces para convertirse en una forma sofisticada y codiciada de arte pop moderno. A través de "Jardines Colgantes", Miss Bugs invita a los espectadores a experimentar un mundo donde la belleza del mundo natural se encuentra con la crudeza de la vida urbana, al tiempo que desafía las nociones convencionales de lo que puede ser el arte del grafiti.
$2,400.00
-
Lefty Out There SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$750.00
-
Steve Kaufman SAK Impresión de serigrafía de Punch Cigar HPM de Steve Kaufman SAK
Punch Cigar Edición Limitada Impresión Serigráfica HPM sobre Lienzo con Detalles Pintados a Mano Enmarcada por Steve Kaufman Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Marco personalizado. Posiblemente la obra de Steve Kaufman más codiciada relacionada con puros. Steve Kaufman (estadounidense, 1960-2010) «Punch Cigar», serigrafía con detalles pintados a mano, edición 37/150, firmada con monograma al dorso. Altura: 42 cm. Ancho: 89 cm. A principios de los 90, la obra de Kaufman era muy solicitada, pero él quería seguir conectado con un público amplio. Realizó una exposición individual de una sola noche pintando 55 murales sobre «Armonía Racial» en Nueva York y apareció en televisión y radio para promover la tolerancia racial. También creó un monumento conmemorativo del SIDA en la ciudad de Nueva York y cubrió con tela roja la letra «D» del letrero de Hollywood en memoria de todas las personas que habían fallecido a causa del SIDA.
$2,607.00
-
Supreme Juguete Chucky Doll Art Object de Supreme
Muñeco Chucky Supreme, edición limitada, juguete de tela coleccionable, obra de arte del artista callejero de graffiti Supreme. El muñeco Chucky de Supreme, posiblemente el accesorio más terrorífico de la marca hasta la fecha, se lanzó el 17 de diciembre de 2020 como parte de la colección Otoño/Invierno 2020, Semana 17. Este muñeco de Supreme es el tercer peluche que la marca ha lanzado en los últimos años. Este muñeco Chucky de Supreme es una réplica casi exacta del personaje original e incluye la capacidad de hablar y un cuchillo de plástico. Con un mono y una camiseta de la marca, tu muñeco Chucky de Supreme lucirá tan genial como tú.
$631.00
-
BE@RBRICK Bartman x Simpsons 1000% Be@rbrick
Bartman x Simpsons 1000% BE@RBRICK Edición Limitada Figuras de Arte Coleccionables Urbanas de Vinilo
$2,607.00
-
Luke Chueh Escultura de vinilo Target Red King HPM SDCC 12 de Luke Chueh
Figura coleccionable de vinilo Target Red King HPM SDCC 12 de edición limitada, obra de arte del artista de graffiti callejero Luke Chueh. 2012 Firmado con HPM Unique, exclusivo de la Comic-Con de San Diego 2012 (SDCC). Imagen y texto dibujados a mano con detalles "Shoot to Kill". Edición limitada de 250 unidades (una selección de HPM con dibujos únicos a mano en la pared). Escultura de 6,5 x 10,5 pulgadas. Nueva en caja. Incluye pincel y cubo extraíbles. De la famosa serie "Target" de Luke Chueh, que representa a un oso pintando una diana en el pecho, de pie junto a una pared de tiro dibujada a mano con una diana roja y un cubo de pintura. Target Red HPM SDCC 2012 Edición Limitada de Luke Chueh La escultura de vinilo Target Red HPM SDCC Limited Edition de Luke Chueh, de 2012, es un ejemplo clave de cómo se pueden plasmar temas de gran resonancia emocional a través del arte coleccionable. Lanzada exclusivamente para la Comic-Con de San Diego de 2012, esta edición de la serie Target, intervenida a mano por Munky King, sigue siendo una de las piezas más codiciadas de la carrera de Chueh. La obra se basa en su icónica pintura que representa a un oso solitario marcándose a sí mismo con una diana, de pie frente a un muro de ejecución acribillado a balazos. Esta escultura no solo captura la esencia de la autoconciencia y la vulnerabilidad, sino que añade una dimensión cruda gracias a su dimensionalidad física y a los elementos dibujados a mano, únicos en cada pieza. Detalles adornados a mano y temas distintivos Esta figura de Target, de 16,5 x 26,5 cm, se presenta nueva en su caja e incluye accesorios extraíbles: un pincel y un cubo de pintura. Viene en un embalaje moldeado que imita el fondo de pared de piedra de la pintura original. Lo que distingue a esta edición de la SDCC 2012 de las ediciones estándar de Target es el detalle dibujado a mano en el panel posterior. En esta versión de HPM, Luke Chueh dibujó un oso con una corona y su firma en la pared de tiro, utilizando la ubicación de los agujeros de bala para enfatizar la sensación de mortalidad y crítica. Algunas versiones incluyen frases adicionales como «disparar a matar», que transmiten una poderosa sensación de peligro y un comentario social. La diana roja en el pecho del oso, pintada a mano para que parezca recién aplicada, contrasta fuertemente con la destrucción circundante. El legado del arte pop callejero y el grafiti de Luke Chueh Luke Chueh, artista urbano pop y grafitero afincado en Los Ángeles, se ha labrado una reputación por utilizar figuras minimalistas y personajes icónicos de osos para explorar temas profundamente psicológicos. Su obra fusiona el surrealismo pop con la sensibilidad urbana y se nutre en gran medida de sus propias experiencias personales. A menudo representadas con paletas de colores apagados, las figuras de Chueh son vehículos para explorar la alienación, la depresión y la autodestrucción. En la edición Target Red HPM SDCC, condensa todo el peso de estas emociones en un único momento de vulnerabilidad performativa: su oso elige marcarse a sí mismo para su destrucción, mientras se yergue contra una pared ya marcada por la historia. El uso del humor, la oscuridad y una iconografía infantil invita al público a una confrontación reveladora con verdades profundas. Coleccionabilidad y comentario cultural Limitada a tan solo 250 piezas, de las cuales solo una selecta parte incluye detalles originales dibujados a mano, la figura Target Red HPM SDCC sigue siendo una pieza de colección codiciada por los coleccionistas más exigentes de arte pop urbano y grafiti. Cada escultura captura un momento estático pero emocionalmente turbulento que refleja críticas culturales más amplias sobre la violencia, las presiones sociales y la identidad en la era de la hipervisibilidad. Su debut en la Comic-Con de San Diego evidencia las raíces de Chueh en la cultura pop y su capacidad para subvertirla desde dentro. Esta edición no solo simboliza la convergencia entre la cultura del juguete de diseño y las bellas artes, sino que también consolida a Luke Chueh como uno de los artistas más conceptuales que trabajan en el ámbito de los juguetes de diseño y el arte narrativo moderno.
$800.00
-
Sket-One Aguacate AP SuperKranky HPM Art Toy de Sket- One x SuperPlastic
Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Avocado Artist Proof SuperKranky Set, arte urbano, de Sket-One Prueba de artista AP 2022. Edición limitada de solo 10 unidades firmadas y numeradas. Piezas personalizadas Super Kranky de Jankey Superplastic, hechas a mano por Sket One. Incluye detalles pintados a mano con base de pintura y 7 mini latas de aerosol. Estas piezas incluyen: Salpicaduras de pintura personalizadas (cada una será única), charco de resina 3D, resina mate, lata de aerosol Kranky, firmada y numerada en la tapa.
$572.00
-
Bape- A Bathing Ape A Bathing Ape 28 Aniversario 400% Rosa Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape
Figura coleccionable de vinilo de edición limitada BE@RBRICK rosa 400% del 28.º aniversario de A Bathing Ape - A Bathing Ape x Medicom #3 2021 Medicom x A Bathing Ape Bape Nuevo en caja
$533.00
-
Takashi Murakami TM/KK SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$4,555.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía de héroes desechables de Shepard Fairey- OBEY
Disposable Heroes, serigrafía de edición limitada de 2 colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. Serigrafía firmada y numerada HÉROES DESECHABLES Serigrafía 18 x 24 pulgadas Edición de 450 7 de febrero de 2012 "Nos sirvió bien" Esta imagen es una especie de continuación de la Guardia de la Paz de 2008 y sirve como recordatorio de que, irónicamente, impulsar la paz requiere una vigilancia militante. Me encanta la yuxtaposición de símbolos aparentemente contradictorios. La paz es la victoria sin guerra. ¡Es un buen día cuando no tienes que usar tu AK! – Shepard
$685.00
-
Shepard Fairey- OBEY SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$687.00
-
Kaws- Brian Donnelly SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$16,808.00
-
Daniel Arsham Escultura de cuarzo selenita de un Porsche 911 Turbo 930 erosionado, obra de Daniel Arsham
Escultura de cuarzo selenita Porsche 911 Turbo 930 erosionada de Daniel Arsham. Edición limitada. Obra de arte pop. Artista callejero. Bellas artes. Escultura de cuarzo selenita firmada, edición limitada de 500 ejemplares, 2020. Dimensiones: 3,58 x 5,35 x 12,21 cm. Representa un Porsche 911 Turbo 930 blanco con incrustaciones estilizadas de cuarzo erosionado. En perfecto estado. Se entrega con caja. Escultura de cuarzo selenita de un Porsche 911 Turbo 930 erosionado, obra de Daniel Arsham La escultura «Porsche 911 Turbo 930 Erosionado en Cuarzo Selenita», de Daniel Arsham, lanzada en 2020, es una pieza de colección de precisión que fusiona el diseño industrial, las bellas artes y la estética del deterioro con el paso del tiempo. Esta obra escultórica de edición limitada es una exploración tridimensional de la fascinación de Arsham por la arqueología ficticia y las reliquias del futuro. Producida en una edición de 500 ejemplares, cada pieza mide 9,1 x 13,6 x 31 cm y está fundida en cuarzo selenita. La escultura reinterpreta el icónico Porsche 911 Turbo 930 como si hubiera sido descubierto tras décadas de erosión natural, combinando la ingeniería mecánica con formaciones minerales orgánicas en una forma híbrida impresionante y contemplativa. Una fusión de diseño y arte conceptual La serie de vehículos erosionados de Daniel Arsham se ha convertido en un sello distintivo de su obra, simbolizando la intersección entre el logro humano y el paso del tiempo. El Porsche 911 Turbo, símbolo atemporal de precisión y rendimiento, se transforma en un vehículo para el lenguaje visual especulativo de Arsham. Esta escultura captura un momento de transformación: la carrocería prístina del vehículo se fractura y queda parcialmente cubierta por estilizados depósitos cristalinos. Realizada en cuarzo selenita, la forma del vehículo se conserva y se erosiona simultáneamente, sugiriendo temas como la memoria, la pérdida y la permanencia. El acabado blanco mate del cuarzo contrasta bellamente con los crecimientos cristalinos incrustados, que parecen romper la superficie del vehículo desde dentro. Estas erosiones imitan procesos geológicos naturales, pero están estilizadas para ajustarse al enfoque característico de Arsham sobre la decadencia y la ruina. El efecto es a la vez futurista y antiguo, posicionando la escultura como una reliquia de un mundo donde la cultura humana y la naturaleza se entrelazan en un diálogo constante. Integridad de la edición y valor para coleccionistas Cada escultura de la edición limitada de 500 ejemplares está firmada individualmente por Daniel Arsham y se presenta en un estuche con el logotipo del estudio del artista. El estuche, diseñado con tipografía reflectante y un audaz tratamiento gráfico, se convierte en una extensión de la obra, reforzando así el marco conceptual. Acompañada de un certificado de autenticidad, esta pieza forma parte de la exploración de Arsham de objetos de diseño coleccionables que difuminan la línea entre arte y artefacto. Su tamaño, pequeño pero sustancial, le permite funcionar tanto como pieza individual como dentro de una colección de arte. Se integra a la perfección en interiores contemporáneos, colecciones de museos y galerías, a la vez que resulta atractiva para los aficionados al automovilismo y al diseño. La textura del cuarzo, combinada con la meticulosa elaboración, garantiza que cada obra sea ligeramente única en su acabado y detalles. Arte pop callejero y graffiti a través de una lente escultórica Daniel Arsham, residente en Estados Unidos, trabaja en la intersección de la escultura, la arquitectura y la iconografía pop. Si bien no es un grafitero en el sentido tradicional, su obra está profundamente influenciada por la estética y la energía del arte urbano, incluyendo sus colaboraciones con artistas callejeros y el uso de formas icónicas de la cultura popular. La escultura de cuarzo selenita «Porsche 911 Turbo 930 erosionado» representa esta filosofía: reimaginar un artefacto cultural como algo atemporal, transformado por la entropía y la imaginación. Como parte del continuo del arte pop callejero y el grafiti, invita al espectador a reconsiderar qué se conserva y qué se olvida con el paso del tiempo.
$1,917.00
-
BE@RBRICK Jack Skellington 1000% Be@rbrick
Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Jack Skellington 1000% BE@RBRICK Medicom Toy. ¡Bienvenidos a la Ciudad de Halloween! La película "Pesadilla antes de Navidad" de Tim Burton se une a Medicom Toys para presentar una nueva versión del Bearbrick de Jack Skellington. ¡Colecciona el Bearbrick 1000% de Jack Skellington! Esta figura de gran tamaño mide 70 cm.
$820.00
-
Saner Serigrafía Tenochtitlan Hot Foil de Saner
Tenochtitlan - Edición limitada con estampado en caliente a dos colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT, por Saner Rare Street Art, famoso artista de arte pop. Impresión de 2022 firmada a dos colores con estampado en caliente sobre papel artístico Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 pt. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 25 ejemplares.
$631.00
-
Eric Inkala GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$621.00
-
Kaws- Brian Donnelly Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Figura de acción coleccionable de Star Wars Boba Fett Companion, edición limitada ultra rara y auténtica de 2013, pintada en vinilo, de Brian Donnelly x OriginalFake. Edición limitada de 2013 de 500 unidades de Chum Companion. Vinilo pintado. Medidas: 10,5 x 5 x 3,5 cm. Impreso en la base. Se exhibe con su caja. Ejemplar en excelente estado. Caja en perfectas condiciones. Sello impecable. Fotos del ejemplar real. Autenticado con sellos y número de serie de seguimiento único incluido. El compañero de Boba Fett de KAWS: Un ícono cultural en el arte pop callejero La figura de Boba Fett de KAWS, seudónimo del artista Brian Donnelly, es una pieza única y auténtica que fusiona a la perfección la cultura pop con el arte de vanguardia. Lanzada en 2013 en una edición limitada de 500 unidades, esta figura de vinilo pintada es una obra destacada dentro del coleccionismo. La escultura, de 26,7 x 12,7 x 8,9 cm, plasma al icónico personaje de Star Wars con el estilo inconfundible de KAWS. Es una pieza que cautivará a los fans de la legendaria saga de ciencia ficción y a los amantes del arte urbano y el grafiti. Detallando la autenticidad del trabajo de KAWS La figura de Boba Fett Companion destaca por su exquisito detalle y artesanía, distinguiendo las piezas auténticas de las imitaciones. Cada figura está autenticada con sellos y un número de serie único, e incluye un holograma oficial en la caja, una característica ausente en las falsificaciones. La consistencia del color del embalaje interior de plástico con el paso del tiempo y el impecable estado de la caja certifican aún más su autenticidad. El diseño está estampado en el pie, y las imágenes del ejemplar real muestran la meticulosidad que KAWS imprime en su trabajo. Del arte urbano a los objetos de colección icónicos La trayectoria artística de KAWS comenzó con su interés por el arte urbano y el grafiti en Nueva Jersey, interés que evolucionó significativamente a su llegada a Nueva York en la década de 1990. Conocido por modificar imágenes publicitarias en paradas de autobús y cabinas telefónicas, KAWS plasmó su visión única en el espacio público, dejando su huella con su ahora famosa firma. El Boba Fett Companion es la culminación de esta trayectoria, fusionando el espíritu rebelde del arte callejero con la meticulosa producción de piezas de colección de edición limitada. Dentro del panorama más amplio del arte pop urbano, la obra de KAWS es un testimonio del enorme potencial del género. Su Boba Fett Companion no es solo una figura, sino un diálogo cultural que aúna el mundo de la narrativa cinematográfica legendaria con la fuerza disruptiva del grafiti. Obras como esta subrayan el poder transformador del arte callejero, elevándolo desde los rincones de los entornos urbanos hasta el prestigioso ámbito de las esculturas de colección. <h2>KAWS: De artista de graffiti a fenómeno del Pop Art</h2> Brian Donnelly, conocido profesionalmente como KAWS, ha surgido de sus raíces en el arte callejero para convertirse en uno de los artistas pop más importantes de su generación. Su trayectoria en el mundo del arte comenzó con el aerosol y las calles como lienzo, donde creó su distintiva imaginería y evolucionó hasta producir icónicos juguetes de vinilo codiciados en todo el mundo. La esencia del trabajo de KAWS reside en su capacidad para conectar la energía y la rebeldía del graffiti callejero con el atractivo sofisticado del arte pop. Sus juguetes no son simples objetos de juego, sino una fusión sofisticada de sus primeras técnicas de graffiti y una estética pop evolucionada. Cada pieza, a menudo lanzada en ediciones limitadas, es muy buscada tanto por coleccionistas como por aficionados al arte. Esto demuestra el espacio único que ocupa KAWS: un puente entre el arte callejero underground y el mercado del arte de élite. A pesar de sus formas a menudo simplificadas, casi caricaturescas, las figuras del artista son reconocidas por sus colores vibrantes, ojos tachados y su capacidad para evocar emociones. Este estilo distintivo fusiona la trayectoria de KAWS en el grafiti con su incisiva crítica a la cultura de consumo. A través de sus juguetes artísticos, KAWS analiza la relación entre la emoción humana y la mercantilización de los personajes, un tema recurrente en sus esculturas de gran formato y obras de galería.
$10,935.00