Nuevo

1857 productos

  • Woodstock Daze Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impresión en papel secante Woodstock Daze de Ron English - POPaganda

    Woodstock Daze Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Ron English- POPaganda cultura pop LSD artwork. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $529.00

  • Venta -15% City as Canvas Silkscreen Print by Crash John Matos x DAZE Chris Ellis

    Crash- John Matos SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $1,917.00 $1,629.00

  • Hand Alphabet Standard Letterpress Print by OG Slick

    OG Slick Hand Alphabet Standard Letterpress Print de OG Slick

    OG Slick Hand Alphabet - Edición Limitada Estándar - Impresión de Letras a 3 Colores sobre Papel de Bellas Artes Stonehenge Naturel de 250 g/m² con Bordes Rasgados a Mano, por OG Slick, artista famoso del arte pop y el graffiti. Edición firmada de 2010 de 75 ejemplares

    $759.00

  • Gravity of Youth Silkscreen Print by Lee Eelus

    Lee Eelus La gravedad de la juventud, serigrafía de Lee Eelus

    Serigrafía "Gravedad de la Juventud" de Lee Eelus. Impresión manual de 18 colores sobre papel satinado de bellas artes de 410 g/m². Obra de edición limitada. Edición limitada de 2023, firmada y numerada (número por determinar). Tamaño de la obra: 20,87 x 29,53 pulgadas. Serigrafía. La brillantez artística de "La gravedad de la juventud" de Lee Eelus «Gravity of Youth» de Lee Eelus es un testimonio de la extraordinaria sinergia entre las técnicas de serigrafía y el arte pop urbano. Esta serigrafía de 18 colores, impresa a mano sobre papel satinado de bellas artes de 410 g/m², destaca como una obra de edición limitada, subrayando la meticulosa artesanía y la vibrante paleta características del trabajo de Eelus. Con unas dimensiones de 53 x 75 cm, esta pieza, lanzada en 2023, está firmada y numerada por el artista, lo que aumenta su exclusividad y atractivo para coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti. Dominio técnico y atractivo estético La complejidad técnica de «Gravity of Youth» es notable, con sus 18 colores distintos que exigen precisión y habilidad para lograr el efecto deseado. La superposición de colores en la serigrafía es un proceso minucioso que requiere un alto nivel de pericia, lo cual se evidencia en la impecable ejecución de esta obra. La elección del papel satinado de bellas artes como soporte acentúa aún más la viveza de los colores, otorgando a la obra un brillo lujoso que atrae la mirada e invita a una observación más detenida. Composición visual y simbolismo Visualmente, «Gravity of Youth» captura la esencia del arte pop con su audaz uso del color y los elementos gráficos, incorporando la espontaneidad y la libertad propias del arte urbano. La imagen presenta una figura sentada ante un fondo de arcos multicolores que convergen en un espacio oscuro y estrellado, sugiriendo una contemplación del cosmos y nuestro lugar en él. Esta yuxtaposición de lo vívido y el vacío crea una narrativa cautivadora sobre la juventud y sus reflexiones sobre el infinito. Relevancia e impacto cultural En el contexto cultural, la obra de Eelus resuena con el espíritu del arte pop urbano y el grafiti, movimientos que históricamente han dado voz a las experiencias urbanas y a las perspectivas juveniles. «Gravity of Youth», con su composición dinámica y su temática introspectiva, se hace eco de estos sentimientos, ofreciendo un comentario visual sobre la importancia de la juventud y la vitalidad en un mundo colorido y profundo. La importancia de "La gravedad de la juventud" En el panteón del arte pop urbano moderno, "Gravity of Youth" se perfila como una obra fundamental, que encarna la esencia del género y, a la vez, demuestra la habilidad de Lee Eelus como grabador y artista. Esta serigrafía de edición limitada no solo marca un hito en la carrera de Eelus, sino que también sirve como un ejemplo inspirador del potencial del arte pop urbano y el grafiti para trascender los límites tradicionales y conectar con un público más amplio a un nivel más profundo.

    $845.00

  • Dream Catchers Silkscreen Print by Lee Eelus

    Lee Eelus Serigrafía Dream Catchers de Lee Eelus

    Atrapasueños, serigrafía de edición limitada de 17 colores sobre papel satinado Somerset de 410 g/m² del artista de arte pop callejero Lee Eelus. Obra de arte de edición limitada firmada de 2022. Tamaño: 27,55 x 27,55 pulgadas.

    $503.00

  • Mace Ave Original Spray Paint Skateboard Deck Art by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Arte original de la cubierta del monopatín de la pintura de aerosol de Mace Ave por Cope2- Fernando Carlo

    Mace Ave Deck Fine Art Original, pintura en aerosol única sobre tabla de skate natural del artista de graffiti callejero Cope2. Tabla de skate pintada sobre madera natural. Tamaño: 7,25 x 29,375 pulgadas. Lanzamiento: 29 de noviembre de 2021. Cantidad: 1. Fernando Carlo, alias COPE2, es un artista estadounidense, figura destacada en la escena del grafiti neoyorquino. Su participación en el arte urbano de las décadas de los 80 y 90 impulsó su reputación, convirtiéndolo en uno de los grafiteros más reconocidos de Estados Unidos. Polémico a la vez que icónico, la historia del artista y su trayectoria en el grafiti desde las últimas décadas del siglo XX arrojan luz sobre la historia del grafiti y su evolución a lo largo de los años.

    $820.00

  • Culling HPM Silkscreen Cradled Wood Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Culling HPM Silkscreen Cradled Wood Print de Eddie Colla

    Selección de una obra de arte callejero rara de Eddie Colla, artista famoso del arte pop. Serigrafía de edición limitada HPM de técnica mixta, tirada a mano en 3 colores, y pintura oxidante de hierro sobre panel de madera de abedul enmarcado. Firmado en 2016. Sello pirograbado en el reverso y placa metálica personalizada en el lateral. Técnica mixta: serigrafía HPM de 3 colores, tornillos con pintura oxidante de hierro sobre panel de madera de abedul enmarcado. Medidas: 45,7 x 61 x 4,4 cm. Lanzamiento: 17 de marzo de 2016. Tirada: 5 ejemplares.

    $651.00

  • Air Yeezy 2 Red October Original Acrylic Painting by Eric Pagsanjan

    Eric Pagsanjan Air Yeezy 2 Pintura acrílica original de octubre rojo de Eric Pagsanjan

    Air Yeezy 2 - Red October. Obra de arte original única, pintada con pintura acrílica sobre lienzo estirado, del popular artista de graffiti callejero Eric Pagsanjan. 2019. Acrílico firmado sobre lienzo tensado. Medidas: 61 x 46 x 2 cm. Nike Air Jordan x Adidas Yeezy. «Siento respeto y admiración por los artistas que crean su propia ropa. Soy un gran aficionado a las zapatillas y mi colección personal no deja de crecer. Combinando mi pasión por las zapatillas, los diseñadores que las crean y los superhéroes de los cómics, he creado una serie de retratos dedicados a los diseñadores que considero increíbles. Para mí, son superhéroes. Son "SneakerHeroes"». - Eric Pagsanjan

    $669.00

  • The Empresses- H10-5 Taytu Betul Aluminum Giclee by Damien Hirst

    Damien Hirst Las emperatrices- H10-5 Taytu Betul Giclée de aluminio de Damien Hirst

    Las Emperatrices- H10-5 Taytu Betul Pop Street Artwork Edición Limitada Impresión Giclée y Serigrafía Dorada sobre Lámina de Aluminio del Artista Moderno de Graffiti Urbano Damien Hirst. 2022 Firmado y numerado al dorso de la etiqueta. Edición limitada de 2814 ejemplares. Tamaño de la obra: 39,37 x 39,37 cm. Impresión giclée y serigrafía dorada sobre lámina de aluminio. La esencia de la emperatriz Taytu Betul en el arte pop callejero moderno Taytu Betul es una cautivadora composición llena de una emocionante sensación de velocidad y movimiento, inspirada en la formidable emperatriz etíope. Al casarse con el emperador Menelik en 1889, Taytu Betul (c. 1851-1918) se convirtió en emperatriz de Etiopía, conocida por su liderazgo activo y su firme oposición al imperialismo. Se negó rotundamente a cualquier negociación que pudiera resultar en la pérdida de territorio etíope. Taytu Betul también fundó Addis Abeba, la actual capital de Etiopía. El punto focal de la obra son los llamativos pares de alas rojas y negras que forman la base de la composición: una espiral que se origina en el centro y se expande hacia afuera, aparentemente más allá de los límites del cuadro. La energía y el movimiento que genera la pieza reflejan el entusiasmo y la determinación de Taytu Betul, quien lideró a su ejército en la defensa de sus fronteras. Complementando las alas centrales, una serie de alas de diferentes tamaños, colores y diseños crean una segunda capa que acentúa la acción principal. Taytu Betul se distingue en la serie por su enérgico intento de retratar a las mariposas en su estado natural y auténtico. La composición evoca una perspectiva aérea, permitiendo al espectador contemplar desde arriba el enjambre de mariposas, cuyo ímpetu queda plasmado en la espiral y el dinámico despliegue de la obra. El mundo del arte evoluciona constantemente, creando narrativas cautivadoras a través de expresiones audaces y medios innovadores. Una de estas narrativas es "Empresses- H10-5 Taytu Betul", una extraordinaria obra de arte urbano pop y grafiti del renombrado artista británico Damien Hirst. Nacido en 1965 en Bristol, Inglaterra, Hirst se ha convertido en una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo, conocido por sus obras provocativas y a menudo controvertidas. Su trabajo sobre láminas de aluminio, utilizando técnicas de giclée y serigrafía con purpurina, aporta una vitalidad resplandeciente a la historia de la emperatriz Taytu Betul, una figura formidable en la historia de Etiopía. La emperatriz Taytu Betul: una figura histórica reimaginada Taytu Betul, nacida alrededor de 1851 y fallecida en 1918, fue mucho más que una figura de la realeza; fue una visionaria y una guerrera. Como esposa del emperador Menelik II, ascendió al trono como emperatriz de Etiopía en 1889. Su reinado se caracterizó por una férrea resistencia a la expansión colonial y una visión estratégica que contribuyó a la fundación de Addis Abeba, la vibrante capital de Etiopía. La obra de Hirst, limitada a 2814 piezas, firmada y numerada al dorso en la etiqueta, celebra su legado en un formato que trasciende el retrato tradicional. El tamaño de cada pieza, 100 x 100 cm, ofrece un amplio espacio para que se desarrolle la narrativa visual. «Las Emperatrices - H10-5 Taytu Betul» es un testimonio de la habilidad de Hirst para plasmar la esencia de una figura histórica dentro del arte pop urbano y el grafiti. La elección del medio es significativa. La lámina de aluminio le confiere un toque contemporáneo, mientras que la impresión giclée y la serigrafía con purpurina añaden textura y profundidad. En esta obra, el motivo central de las alas rojas y negras no es casual; simboliza el poder y la gracia de la emperatriz, y la espiral que parte del centro representa su influencia irradiando hacia afuera. Esta obra es más que una imagen estática; es una experiencia activa. La representación de las alas en diversos tamaños, colores y patrones evoca la diversidad de la vida y la complejidad del reinado de Taytu Betul. La obra se nutre de la ilusión de movimiento, sugiriendo el espíritu indomable de la emperatriz y su incansable búsqueda de la soberanía etíope. La obra de Damien Hirst cautiva la imaginación del espectador, invitándolo a explorar las capas y la profundidad histórica que encierran las vibrantes espirales de las alas. «Las Emperatrices - H10-5 Taytu Betul» de Damien Hirst es una sofisticada fusión de historia y arte moderno. Evoca el espíritu de una época pasada a través de la lente del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Esta pieza de edición limitada funciona como un artefacto estético y un diálogo histórico, conectando el pasado con el presente y proyectando el legado de una figura notable a través del lenguaje universal del arte.

    $7,146.00

  • It's Your Birthday Black HPM Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Es tu cumpleaños. Serigrafía negra HPM de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Es tu cumpleaños. Edición limitada pintada a mano con pintura negra. Impresión serigráfica y acrílica HPM de 1 color sobre papel de bellas artes con bordes irregulares, por Mr. Brainwash, artista callejero de graffiti Thierry Guetta, arte pop moderno. 2018 Enmarcado Firmado y Numerado Pintura Negra HPM Edición Limitada de 30 Obra de Arte Tamaño 50x38 Impresión Serigráfica de un solo color con Acabado a Mano en Papel de Bellas Artes de Archivo. Explorando la fusión del arte callejero y el arte pop en la edición limitada impresa de Mr. Brainwash En el dinámico mundo del arte urbano pop y el grafiti, pocas obras capturan la esencia de esta vibrante forma de arte con tanta fuerza como la edición limitada de Mr. Brainwash, una lámina intervenida a mano titulada "It's Your Birthday" (Es tu cumpleaños). Esta obra única es creación de Thierry Guetta, conocido en el mundo del arte como Mr. Brainwash, un apodo que refleja su enfoque provocador. Guetta es una figura destacada en la escena del arte urbano, que a menudo difumina los límites entre la cultura popular y el arte callejero para crear obras que conectan con el público contemporáneo. La lámina "It's Your Birthday" es un ejemplo impactante del estilo distintivo de Guetta, que suele incorporar elementos del arte urbano y pop. Producida en 2018, esta edición limitada presenta una impresión en serigrafía y pintura acrílica a un color sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Es un ejemplo perfecto de cómo el arte del grafiti trasciende los límites de los muros urbanos y se convierte en una forma de arte contemporáneo muy apreciada. Esta lámina destaca especialmente por su acabado a mano, un detalle que le confiere un carácter único a cada pieza de la edición. Este acabado artesanal implica que no hay dos láminas exactamente iguales, ya que cada una presenta sutiles variaciones aplicadas personalmente por el artista. Este toque humano es un testimonio del espíritu del arte urbano, donde la interacción directa del artista con su medio es fundamental. La técnica y la visión artística del Sr. Brainwash La técnica de Mr. Brainwash combina la audacia del grafiti con la sofisticación de la serigrafía. Al elegir una serigrafía monocromática para "It's Your Birthday", Guetta demuestra su habilidad para crear profundidad y dimensión con elementos mínimos. La intensidad de la tinta negra sobre la textura del papel artístico acentúa el contraste inherente a su obra, reflejando la cruda realidad del arte callejero frente al mundo, a menudo pulido, de la cultura pop. El motivo de la impresión, una cámara Polaroid vintage, encapsula la fascinación de Guetta por la nostalgia y la iconografía. Las cámaras son motivos recurrentes en su obra, que simbolizan momentos capturados en el tiempo, al igual que el arte callejero, que captura el espíritu de la época. En esta impresión, la cámara no es solo un objeto tecnológico, sino un portal al pasado que invita a reflexionar sobre la fugacidad del arte y la vida. Las siglas «HPM» en el título de la obra hacen referencia a «Hand-Painted Multiples» (Múltiples Pintados a Mano), lo que indica que esta impresión forma parte de un selecto grupo de obras que han sido intervenidas individualmente por el artista. Este proceso transforma la impresión, convirtiéndola de una mera reproducción en una pieza de arte única, fusionando la reproducibilidad del arte pop con la singularidad del arte urbano. El impacto y la importancia de "Es tu cumpleaños" en el arte moderno «Es tu cumpleaños» es más que una obra de arte; es una declaración. Con una edición limitada de solo 30 ejemplares, subraya la exclusividad que suele acompañar a las bellas artes, a la vez que rinde homenaje a la naturaleza más democrática y accesible del arte urbano. Este equilibrio entre accesibilidad y exclusividad se ha convertido en un sello distintivo del enfoque de Mr. Brainwash, permitiéndole mantenerse presente en los círculos del arte de élite y la cultura popular. Además, el lanzamiento de esta obra en 2018 marca un periodo en el que el arte urbano comenzaba a ser reconocido en las altas esferas del mundo del arte. Galerías y coleccionistas, que antes podrían haber desdeñado la idea del arte urbano como una forma legítima, empezaban a reconocer su impacto y significado. El tamaño de la obra, 50 x 38 pulgadas, impone presencia y ocupa espacio, al igual que el arte urbano exige la atención del espectador en el paisaje urbano. Su tamaño permite que los detalles y los acabados artesanales resalten, posibilitando una conexión íntima con la obra a pesar de su imponente presencia. Legado y valor coleccionable de la obra del Sr. Brainwash Los coleccionistas de la obra de Mr. Brainwash se sienten atraídos por piezas como "It's Your Birthday" por su atractivo visual y su potencial de inversión. Al ser una edición limitada, firmada y numerada por el artista, esta impresión representa un bien preciado en el mercado del arte. El hecho de que esté enmarcada le añade un valor añadido, preservando la integridad de la obra y realzando su presentación. El legado de "It's Your Birthday" reside en su capacidad para encapsular la esencia del arte pop urbano y el grafiti. Al fusionar el espíritu rebelde del arte urbano con el atractivo masivo del arte pop, Guetta crea un lenguaje visual familiar y provocador. Esta pieza es una poderosa representación de la evolución del arte contemporáneo y de la difuminación de las fronteras entre los diferentes movimientos artísticos y la crítica cultural.

    $4,740.00

  • The Gang Skateboard Art Deck by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Tabla de skate Gang Art de Dulk - Antonio Segura Donat

    Tabla de skate The Gang de Dulk - Antonio Segura Donat, edición limitada con impresión de archivo sobre madera de arce canadiense Hardrock, de artista de graffiti y arte callejero. Edición limitada numerada de 50 unidades de la tabla de skate 2023, tamaño 8x31, con ilustraciones de varias bestias y criaturas famosas de Dulk- Antonio Segura Donat. Tabla de skate "The Gang" de Dulk: Un viaje a través de reinos fantásticos Con la tabla de skate artística "The Gang", Antonio Segura Donat, conocido como Dulk, traslada su fascinante universo de bestias y criaturas míticas al vibrante mundo de la cultura del skate. Esta edición limitada, con solo 50 piezas numeradas, ofrece tanto a los aficionados al skate como a los coleccionistas de arte una combinación única de funcionalidad y fantasía. Cada tabla mide 8x31 pulgadas y está elaborada con madera de arce canadiense de gran dureza. Fusionando artesanía e imágenes en madera de arce La elección de arce canadiense de roca dura para estas tablas artísticas es una prueba de la resistencia y durabilidad que se exige a las patinetas. Además, proporciona una superficie lisa ideal para exhibir las intrincadas obras de arte de Dulk. La veta de la madera se integra a la experiencia visual, y sus patrones naturales complementan las criaturas fantásticas características del estilo de Dulk. La visión de Antonio Segura Donat sobre el arte pop callejero En la tabla de skate "The Gang", las criaturas de Dulk retozan y juegan, cada personaje una historia por contar. Esta tabla se convierte en un lienzo móvil, una obra maestra del arte pop urbano que fusiona la adrenalina del skateboarding con la fascinación del arte visual. La vibrante impresión de archivo garantiza que los colores vivos y los detalles de la obra permanezcan intactos, ya sea que la tabla adorne una pared como pieza de arte o que recorra las calles. Estas tablas de edición limitada son un emblema audaz de la posición de Dulk en el movimiento del arte urbano y el grafiti pop. Las bestias y criaturas representadas son motivos recurrentes en su obra, que reflejan su increíble arte y su comentario sobre el mundo natural, el medio ambiente y las historias interconectadas que lo conforman. Cada una de las tablas "The Gang" de Dulk celebra la trayectoria creativa del artista, fusionando el arte urbano con el espíritu contracultural del skateboarding. Estas tablas trascienden su utilidad deportiva para convertirse en piezas de colección, llevando el legado del arte pop urbano a nuevos territorios inexplorados. Antonio Segura Donat continúa cautivando e inspirando con obras que rompen moldes, aportando un toque de fantasía a lo cotidiano.

    $507.00

  • Rihanna Bear Of The Year Archival Print by King Saladeen

    King Saladeen Impresión de archivo del oso del año de Rihanna por King Saladeen

    Rihanna Bear Of The Year, impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes del artista King Saladeen, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. 2021 Firmado - Título: Rihanna Oso del Año - Tamaño: 22 x 28 pulgadas. Edición de 250 ejemplares. Firmado y numerado por King Saladeen.

    $820.00

  • ABC Camo Shark- Silver 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK ABC Camo Shark - Plata 100% y 400% Be@rbrick

    ABC Camo Shark- Plata 100% y 400% Bape BE@RBRICK Edición Limitada Medicom Figura de Arte Coleccionable en Vinilo. Figura coleccionable Bape x Bearbrick Medicom 2022, tamaño 400%, nueva en caja. Fruto de una colaboración estelar entre dos gigantes de la cultura urbana y el diseño, el Bape BE@RBRICK ABC Camo Shark-Silver 100% & 400% es una obra maestra del arte contemporáneo. Creado en 2022, este juguete de vinilo de edición limitada es el resultado de la colaboración entre Bape y Bearbrick Medicom. Se erige como una pieza simbólica que destaca la influencia del arte pop, el arte urbano y el grafiti en la estética y la cultura urbanas actuales. Elegantemente adornado con el icónico estampado ABC Camo de Bape y el reconocible diseño de la cara de tiburón, este coleccionable es un claro homenaje a los motivos urbanos que han definido a una generación. Sus tonos plateados, combinados con el diseño de camuflaje, ofrecen una brillante yuxtaposición que capta la atención y transmite un mensaje contundente. Con un tamaño del 400%, la figura se alza imponente, convirtiéndose en una pieza central de cualquier colección de arte o juguetes. El impecable acabado y la atención al detalle que caracterizan a Medicom Toy se hacen patentes en cada centímetro de esta pieza, garantizando su atractivo no solo como juguete, sino como obra de arte. A medida que el arte urbano sigue ganando reconocimiento e influencia, colaboraciones como esta entre Bape y Bearbrick Medicom subrayan la evolución del género, desde expresiones underground hasta objetos de colección populares. El BE@RBRICK ABC Camo Shark-Silver no es simplemente un juguete; es un lienzo que narra la historia de la transformación del arte y la cultura urbana en el siglo XXI. Esta pieza celebra esa transformación, sirviendo como testimonio de la creatividad e innovación inherentes al panorama artístico urbano actual.

    $638.00

  • A Lad Insane PP Silkscreen Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Una serigrafía de PP Lad Insane de Luke Chueh

    Una prueba de impresión serigráfica de edición limitada de 5 colores, impresa a mano con plata metálica sobre papel Stonehenge Fine Art de 290 g/m² por Luke Chueh. Arte callejero raro. Artista famoso de arte pop. Prueba de impresión firmada y numerada de PP Printers. Serigrafía de 5 colores con detalles en plata metalizada sobre papel Stonehenge Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 30,5 x 30,5 cm. Lanzamiento: 5 de febrero de 2020. Tirada: 78 ejemplares.

    $658.00

  • Enamored Die-Cut Wood- Pink Mixed Media Print by Buff Monster

    Buff Monster Enamorado Die-Cut Wood- Pink Mixed Media Print de Buff Monster

    Enamored Die-Cut Wood- Pink Limited Multiple on Laser Cut Wood Panel ready to hang by Buff Monster Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Edición limitada de 45 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Color rosa. Tamaño de la obra: 14,5 x 13,5 pulgadas (37 x 34 cm). ¡Llevo años queriendo hacer una impresión serigrafiada sobre madera troquelada! ¡Por fin lo he conseguido! Además, las he pintado todas yo; el fondo rosa claro y el negro de los laterales también son obra mía. Los colores en una serigrafía siempre son mucho más vivos. -Buff Monster Buff Monster, artista callejero neoyorquino reconocido por su vibrante y original obra de arte pop moderno y grafiti, presenta "Enamored Die-Cut Wood - Pink". Esta obra de edición limitada, parte de una serie de 45, es un testimonio del compromiso de Buff Monster con la innovación y la maestría en el arte pop urbano. Cada pieza, de 37 x 34 cm, está meticulosamente elaborada sobre paneles de madera cortados con láser y lista para exhibirse sin marco. La obra presenta el motivo característico de Buff Monster: el personaje Mister Melty derritiéndose, a menudo asociado con la alegría, el amor y el paso del tiempo. El singular ojo del personaje y el motivo del corazón están realizados en un llamativo color rosa, un tono recurrente en la obra de Buff Monster que simboliza el optimismo y la vitalidad. Esta edición en particular se ve realzada por la intervención personal de Buff Monster, quien pintó personalmente el fondo rosa claro y los laterales negros, añadiendo una capa de intimidad y autenticidad a cada impresión. Al igual que en las serigrafías tradicionales, los colores de "Enamored Die-Cut Wood - Pink" son vívidos y saturados, reflejando la predilección de Buff Monster por paletas brillantes y llamativas que dan vida a sus personajes. El troquelado de madera añade una dimensión escultórica a la pieza, ofreciendo una experiencia táctil distinta a la de las impresiones bidimensionales. Esta cualidad multidimensional refleja el dinamismo del arte pop urbano, que a menudo interactúa con su entorno de forma inesperada. La creación de Buff Monster es más que una simple pieza decorativa; es una muestra de la cultura urbana, una manifestación de las influencias del artista provenientes de la cultura japonesa, el grafiti clásico y la estética de los dibujos animados estadounidenses. La edición "Enamored Die-Cut Wood - Pink" representa la fusión de estas inspiraciones, encapsulando el espíritu lúdico e irreverente que define la práctica artística de Buff Monster y el movimiento del arte pop urbano en general. Esta obra es una colorida oda a las maravillas de la vida, el amor y el poder perdurable del arte para evocar emociones y provocar la reflexión.

    $1,283.00

  • A Bathing Ape 28th Anniversary 400% Pink Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape A Bathing Ape 28 Aniversario 400% Rosa Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Figura coleccionable de vinilo de edición limitada BE@RBRICK rosa 400% del 28.º aniversario de A Bathing Ape - A Bathing Ape x Medicom #3 2021 Medicom x A Bathing Ape Bape Nuevo en caja

    $533.00

  • Dust Silkscreen Print by SSUR- Ruslan Karablin

    SSUR- Ruslan Karablin Serigrafía de polvo de SSUR- Ruslan Karablin

    Dust, serigrafía de edición limitada de 2 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por SSUR - Ruslan Karablin. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. SSUR, también conocido como Ruslan Karablin, utiliza referencias al mundo del hampa en su obra, posiblemente inspiradas en sus experiencias en Rusia y su estilo de vida callejero. Referencias a las drogas, la cultura pop y los parques infantiles de cemento salpican su arte, revelando al espectador una cruda distinción entre lo real y lo falso.

    $533.00

  • Kachamukku- Green Red Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Kachamukku- Juguete de bellas artes verde rojo de Kaws- Brian Donnelly

    Kachamukku - Juguete de vinilo coleccionable de edición limitada en verde y rojo, obra de arte del artista pop moderno Kaws. 2022 Edición abierta descatalogada 12,6 x 8 x 6 pulgadas / 32 x 20,3 x 15,2 cm Nuevo en caja. Kachamukku-Verde Rojo de KAWS: Una vibrante intersección entre arte y juego La figura Kachamukku Verde Rojo de KAWS es una impresionante manifestación de la visión única del artista dentro del arte pop moderno. Lanzada como edición abierta en 2022, esta figura coleccionable de vinilo mide 32 x 20 x 15 cm, un testimonio tridimensional del enfoque innovador de KAWS hacia el arte, que fusiona la estética urbana con la sensibilidad de la cultura pop. Esta figura, vibrante en su combinación de verde y rojo, es un híbrido creativo inspirado en la famosa serie de televisión japonesa Hirake! Ponkikki, protagonizada por Gachapin y Mukku, conocidos por sus travesuras y su sana competencia. La figura Kachamukku se caracteriza por el estilo inconfundible de KAWS: ojos y orejas marcados con una X que forman un motivo de tibias cruzadas, un detalle que se ha convertido en sinónimo de la obra del artista. La elección del color en esta edición, que difiere de la variante anterior completamente negra, añade una capa de vivacidad y rinde homenaje a los tonos originales de los personajes que inspiraron esta pieza. La cultura pop en el arte callejero: la serie Kachamukku de KAWS Con la figura Kachamukku-Verde Rojo, KAWS continúa innovando en el ámbito del arte pop urbano y el grafiti. Esta figura, parte de su quinto lanzamiento de 2021, encapsula la esencia de la filosofía artística de KAWS: crear obras lúdicas, culturalmente relevantes y visualmente impactantes. Inspirándose en Hirake! Ponkikki, KAWS rinde homenaje a un aspecto de la cultura pop japonesa y demuestra su habilidad para fusionar diferentes elementos artísticos y culturales, creando algo nuevo y emocionante. El espíritu lúdico de la figura Kachamukku, con su postura dinámica y colores vibrantes, evoca la inocencia y la alegría infantil inherentes a todas las obras de KAWS. Se erige como un faro de color en el mundo de los juguetes de arte coleccionables, invitando a coleccionistas y fans a interactuar con una pieza que es tanto un juguete como una escultura de arte. Esta figura es un producto y una narrativa que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. El impacto global de la edición Kachamukku-Green Red de KAWS El impacto global de la figura Kachamukku-Verde Rojo es testimonio de la posición de KAWS como figura preeminente en el mundo de los juguetes de arte y su influencia en la percepción del arte urbano. Con sus raíces en un popular programa infantil japonés, esta edición demuestra el lenguaje universal del arte y su capacidad para conectar culturas diversas a través de estéticas y temas compartidos. La figura Kachamukku-Verde Rojo, con sus colores vibrantes y su diseño icónico, celebra la alegría y la sencillez presentes en la programación infantil, interpretadas a través de la sofisticada lente del arte urbano. Al ser una pieza descatalogada, la figura Kachamukku-Verde Rojo se ha convertido en un objeto de colección muy codiciado. Su lanzamiento a través de KAWSONE la ha hecho accesible a un público diverso, asegurando su lugar como una obra significativa dentro de la trayectoria de KAWS. A medida que el arte callejero continúa ganando prominencia y reconocimiento, la edición Kachamukku-Green Red de KAWS se erige como un vibrante ejemplo de la evolución del género, uniendo los orígenes lúdicos del graffiti con las complejas narrativas del arte contemporáneo.

    $1,001.00

  • Layeoja Redux PP Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC Layeoja Redux PP Serigrafía impresa por Fin DAC

    Layeoja Redux PP Serigrafía de Fin DAC, impresa a mano a 12 colores sobre papel Somerset Fine Art de 300 g/m². Edición limitada. Obra de arte Findac. Prueba de impresión PP 2021 firmada y marcada P/P Edición limitada Serigrafía Tamaño de la obra 24,61 x 34,65 Serigrafía. Fin DAC's Mastery in Layeoja Redux PP Silkscreen Print La serigrafía «Layeoja Redux PP» de Fin DAC es una cautivadora fusión entre la energía del arte pop urbano y la meticulosidad de la impresión artística. Esta pieza de edición limitada, impresa a mano sobre papel Somerset de 300 g/m², ejemplifica la precisión del artista en el proceso de serigrafía de doce colores. La obra, de 62,5 x 88,1 cm, forma parte de una serie limitada marcada como prueba de imprenta (P/P), lo que indica una variante de la edición estándar que se conserva generalmente con fines de archivo o como copia del artista. Significado artístico de Layeoja Redux PP La obra "Layeoja Redux PP" exhibe el estilo característico de Fin DAC, donde fusiona elementos de realismo con diseño gráfico, creando retratos impactantes que a menudo presentan rostros femeninos enmascarados o pintados, evocando temas de identidad oculta y carisma. Su destreza artística reside en su habilidad para yuxtaponer estos temas contemporáneos con una técnica que recuerda a la serigrafía tradicional, aportando profundidad y textura que hacen que su obra destaque en el panorama del arte moderno. La protagonista de "Layeoja Redux PP" se presenta con una mirada enigmática, su rostro parcialmente oculto por una máscara de colores y patrones vibrantes. Esta técnica visual crea una narrativa cautivadora en torno al personaje, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la historia que se esconde tras la fachada. El uso de colores planos y llamativos en contraste con las intrincadas texturas logradas mediante la serigrafía realza el impacto visual, convirtiéndola en una pieza codiciada tanto por coleccionistas como por aficionados. Fin DAC y la escena del arte pop callejero La influencia de Fin DAC en la escena del arte pop urbano es considerable, ya que constantemente desafía los límites de lo que se puede lograr a través del arte callejero. Sus obras no se limitan a los muros del paisaje urbano, sino que se extienden al ámbito de las bellas artes con piezas como "Layeoja Redux PP". Esta serigrafía es un testimonio de su compromiso con el oficio y su respeto por la forma artística, fusionando la accesibilidad y el atractivo del arte callejero con la exclusividad y la tradición de la impresión de edición limitada. "Layeoja Redux PP" celebra la visión y la habilidad del artista. Esta obra de edición en miniatura conecta sus inicios en el arte callejero con su estatus como figura prominente del arte contemporáneo. La obra de Fin DAC sigue siendo una contribución fundamental al diálogo actual sobre el lugar y el valor del arte pop urbano y el grafiti en la sociedad contemporánea.

    $6,827.00

  • UltraS PP Archival Print by David Molesky

    David Molesky Impresión de archivo UltraS PP de David Molesky

    Pruebas de impresión UltraS PP de edición limitada. Impresiones de pigmentos de archivo en papel de bellas artes de 310 g/m² de David Molesky, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Prueba de imprenta PP 2016. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 24x20. «Esta pintura es la obra maestra de mi serie basada en imágenes de la revolución en Kiev. Es la más grande de las ocho y en la que más tiempo invertí. La figura captura la energía que me atrajo inicialmente al tema. Las pinturas de esta serie se diferencian de mis primeras obras figurativas. Durante la última década, he intentado representar el tiempo universal y he evitado los objetos artificiales. He abandonado ese dogma. Me encanta que el tema sea actual y contenga elementos que parecen de otra época. Por ejemplo, la chaqueta acolchada de estilo retro y el color general recuerdan un poco al tono de las películas antiguas». - David Molesky. La convergencia de la revolución y el arte en "UltraS" de David Molesky La obra "UltraS PP Printer Proof" de David Molesky destaca como una creación fundamental que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti, profundamente arraigada en el contexto histórico de la revolución de Kiev. Esta impresión de pigmento de archivo sobre papel de bellas artes de 310 g/m² posee un valor significativo tanto por su calidad material como por su profundo contenido temático. La edición limitada, marcada y firmada por el propio Molesky, mide 61 x 51 cm, ofreciendo un lienzo sustancial para la visión del artista. El recorrido de Molesky por la representación artística del tiempo y el espacio universales da un giro dramático con "UltraS". La pintura abandona su anterior aversión a los elementos temporales y artificiales, sumergiéndose en la inmediatez de los acontecimientos actuales con un retrato crudo y conmovedor del espíritu humano en tiempos de conflicto. La serie "UltraS", en concreto esta impresión, se aparta de la pintura figurativa anterior de Molesky, adentrándose en un territorio más dinámico y narrativamente rico. La obra es una fusión de pasado y presente, un diálogo visual entre la historia de la que bebe y el medio contemporáneo de su expresión. La impresión en sí, una prueba de imprenta, posee la distinción única de ser precursora de la edición limitada final, llevando consigo los matices y la impronta directa del artista. Las marcas y la firma en cada prueba de imprenta confirman su autenticidad y exclusividad, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y admiradores del arte pop moderno. En "UltraS", Molesky logra un sorprendente equilibrio entre lo estático y lo cinético. La imagen de la figura solitaria, en equilibrio sobre un fondo de caos ardiente, encapsula un momento de intensa acción y profunda quietud. Esta figura, ataviada con una chaqueta acolchada de estilo retro, es un ancla anacrónica que transporta al espectador a un espacio liminal donde el tiempo converge. La coloración general de la impresión, que recuerda a los tonos del cine antiguo, impregna aún más la escena de un sentido de historia y solemnidad. La evolución artística de David Molesky a través de "UltraS" La obra "UltraS" no es solo una pieza artística, sino un documento histórico y un comentario visual que encapsula el entusiasmo y el espíritu de las calles. Al adoptar elementos del arte del grafiti, Molesky dota a la obra de autenticidad y una crudeza propia del arte urbano más impactante. La inscripción "UltraS" garabateada en el lateral del vehículo en llamas es un guiño a la tradición del grafiti, una firma que declara tanto presencia como resistencia. Esta edición de prueba de imprenta de "UltraS" es un testimonio de la madurez artística de Molesky. Demuestra su voluntad de conectar con el presente, documentarlo y reflexionar sobre él a través de su arte. La serie exhibe una clara progresión narrativa en su obra, abrazando el momento actual con todas sus complejidades y contradicciones. El impacto de "UltraS" reside en su capacidad para trascender las fronteras temporales que a menudo definen el arte urbano. La obra de Molesky es una instantánea de un único evento y una exploración más amplia de la condición humana en medio de la agitación social. Es una obra que resuena con la urgencia del presente a la vez que captura los ecos del pasado. Para el mundo del arte, "UltraS" representa una contribución significativa al discurso del arte pop urbano y el grafiti. Es una obra que invita a la contemplación, que apela al alma del espectador y nos invita a reflexionar sobre el papel del arte en la configuración de nuestra percepción de los acontecimientos históricos. "UltraS" de David Molesky no es solo una obra para contemplar; es una experiencia para asimilar, un diálogo para entablar y un reflejo de nuestro mundo.

    $563.00

  • The End Of The End HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impresión de plantilla de madera The End Of The End HPM por Denial- Daniel Bombardier

    El Fin del Fin. Obra original pintada a mano con múltiples aerosoles de pintura en aerosol sobre panel de madera de abedul enmarcado, lista para colgar, por Denial Graffiti Street Artist, Arte Pop Moderno. Edición limitada HPM de 2016, firmada y numerada (10 ejemplares). Tamaño de la obra: 24 x 36 pulgadas. DENIAL es una artista canadiense cuya obra critica el consumismo y la condición humana. Aunque reside en Windsor, Ontario, DENIAL pasa gran parte del año viajando y exponiendo por Canadá y Estados Unidos, habiendo realizado exposiciones individuales en Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Toronto y Vancouver. Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.

    $3,280.00

  • Psychedelic Fusion 03 HPM Spray Paint Wood Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Psychedelic Fusion 03 HPM Spray Paint Wood Print de Tavar Zawacki- Arriba

    Fusión Psicodélica- 03 Original Pintado a mano con múltiples técnicas de pintura en aerosol, tinta y técnica mixta sobre panel de madera cortado con láser, listo para colgar por Tavar Zawacki (Arriba) Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. La serie Psicodélica se creó en conjunto con mi reciente exposición individual, Remix. Todas las obras de la serie se diseñaron con énfasis en un marcado contraste visual. Es similar al arte óptico (Op-art), que produce un efecto alucinante. Altera la percepción como si se estuviera bajo los efectos de drogas psicodélicas. Algunos de los diseños psicodélicos que realicé se exhibieron en Remix, y otros los creé específicamente para esta serie. Este diseño en particular, «Sunset Strip», lo desarrollé con mayor complejidad para mi exposición individual Remix. La exposición Remix consistía en intercambiar y combinar diferentes patrones de corte del mismo diseño, en distintos colores, para lograr la pieza final. La serie Psicodélica logra un efecto similar, pero con un estilo más básico: se bloquean los colores y se deja que el espacio negativo se revele.

    $835.00

  • Unyielding Metal Street Sign Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Impresión de cartel de calle de metal inquebrantable por Shepard Fairey- OBEY

    Letrero de metal inquebrantable, edición limitada, serigrafía a 2 colores sobre material de letrero de calle, graffiti, arte pop moderno del artista Shepard Fairey x Beyond The Streets. Letrero de calle reflectante de metal 2020 con certificado de autenticidad firmado adjunto. Edición limitada de 350 unidades. Tamaño: 33 x 33 cm. Shepard Fairey X Beyond the Streets Unyielding, 2020 3M5100 Reflectante sobre aluminio 83,8 cm (33 pulgadas) Edición 258/350 Firmado y numerado a lápiz en el certificado de autenticidad al dorso Producido por Obey Giant y Beyond the Streets, Los Ángeles

    $1,497.00

  • Letters- White Giclee Print by Seen UA

    Seen UA Letras - Impresión giclée blanca de Seen UA

    Letras - Obra de arte blanca, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Seen UA. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2017). Tamaño de la obra: 16 x 22 pulgadas. Seen UA (n. 1961) Cartas (Blanco), 2017. Impresión giclée a color sobre papel Fine Art estirado a mano. 55,9 x 40,6 cm (hoja). Edición 17/50. Firmada, numerada y fechada a tinta en el borde inferior.

    $533.00

  • Venta -15% Detroit Tag Series 6 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Tag Serie 6 Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Cope2- Fernando Carlo

    Serie Detroit Tag - 6 pinturas originales en aerosol y rotulador Krink sobre lienzo por Cope2, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Aerosol y Krink originales firmados, 2010, sobre lienzo tensado. Medidas: 20 x 12 x 1,5 pulgadas. Lanzamiento: 16 de noviembre de 2010. Edición limitada a 1 ejemplar. Siempre quise hacer una exposición como esta. Últimamente me he dedicado principalmente a la pintura con técnicas mixtas, pero llevo más de treinta años haciendo grafiti puro y duro, si se le puede llamar así. Eso es lo que me convirtió en Cope2. Pero me gusta variar y mostrar mis diferentes estilos. Así que, con esta exposición, puedo mostrar mi evolución estilística y cómo he progresado. "Versátil" muestra de dónde vengo y qué hago ahora. -Cope2 Explorando la 'Serie de Etiquetas de Detroit - 6' de Cope2 Cope2, cuyo nombre real es Fernando Carlo, es una figura de referencia en el mundo del grafiti y el arte urbano. Su obra «Detroit Tag Series-6» es una impactante pintura original que fusiona la energía cruda del aerosol con la precisión de los marcadores Krink sobre lienzo. Esta pieza, creada en 2010, es testimonio de su versatilidad y evolución como artista influyente en la escena desde hace más de tres décadas. La trayectoria evolutiva del arte de Cope2 La trayectoria artística de Cope2 lo ha llevado desde las calles del Bronx, donde se forjó como grafitero, hasta las galerías que ahora albergan su obra. «Detroit Tag Series- 6» refleja esta evolución, mostrando un estilo maduro sin perder la espontaneidad y el vigor de sus primeros trabajos. La pieza, de 50,8 x 30,5 x 3,8 cm, es una expresión singular dentro de una edición limitada, lo que subraya el compromiso de Cope2 con la creación de obras únicas, personales y que reflejan sus raíces en la cultura urbana. En esta serie, Cope2 captura la esencia del paisaje urbano de Detroit a través de su icónico estilo de grafiti. Las curvas amplias y las líneas nítidas en negro sobre un llamativo fondo rojo evidencian su mano experta, perfeccionada a lo largo de años de práctica. El uso de marcadores Krink, conocidos por su tinta vibrante y su durabilidad, permite a Cope2 plasmar en el lienzo la inmediatez y la autenticidad del grafiti callejero. Exposición «Versátil» de Cope2: Una muestra de diversidad artística La serie «Detroit Tag Series-6» fue uno de los momentos más destacados de la exposición «Versátil» de Cope2, que mostró la amplitud de su repertorio artístico. En sus propias palabras, la muestra fue una oportunidad para presentar la evolución de su estilo y su progresión como artista. La capacidad de Cope2 para moverse entre la calle y el estudio, para exhibir la crudeza del grafiti junto con el refinamiento de las pinturas de técnica mixta, refleja su enfoque adaptativo del proceso creativo. Su obra no solo captura la esencia del arte pop urbano, sino que también expande sus límites, invitando a los espectadores a experimentar la naturaleza dinámica del grafiti en nuevos contextos. La exposición fue una narrativa de crecimiento, una documentación visual de la transición de Cope2 de leyenda urbana a figura respetada del arte contemporáneo. «Detroit Tag Series-6» se erige como un orgulloso testimonio del espíritu original del arte urbano, a la vez que señala la continua exploración de Cope2 de la forma, el color y el medio. El legado perdurable de Cope2 en el arte callejero La influencia de Cope2 en el arte pop urbano y el grafiti es imborrable. «Detroit Tag Series-6» es un lienzo y una crónica de la dedicación de toda una vida de un artista a su oficio. A través de esta obra y otras similares, Cope2 demuestra que el grafiti no es una forma de arte estática, sino una práctica viva y en constante evolución que continúa desafiando y redefiniendo la expresión artística. Como figura clave en el mundo del grafiti, las contribuciones de Cope2 trascienden sus obras. Ha inspirado a generaciones de artistas a tomar el aerosol y el marcador, a dejar su huella en el mundo y a expresar sus voces con audacia y sin complejos. Cope2 sigue siendo una presencia vital en la comunidad artística; su obra une el pasado y el futuro del arte urbano. Su legado es de transformación, un recordatorio de que el arte está en constante movimiento, buscando nuevos lienzos que conquistar e historias que contar.

    $1,147.00 $975.00

  • Venta -15% Untitled Canvas I Original Spray Paint Acrylic Painting by Crash- John Matos

    Crash- John Matos Lienzo sin título I Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Crash- John Matos

    Lienzo sin título I Original de una obra de arte de técnica mixta, acrílico y pintura en aerosol sobre lienzo envuelto en galería por el popular artista de graffiti callejero Crash- John Matos. 2022. Pintura original firmada en aerosol y acrílico. Tamaño: 12x12. El lenguaje visual de Crash en "Lienzo sin título I" «Lienzo sin título I», obra original del reconocido artista de grafiti John Matos, alias Crash, es un ejemplo impactante del arte pop urbano y de la capacidad del grafiti para capturar el lenguaje visual de la vida urbana. Esta pintura de 30x30 cm, realizada en técnica mixta con acrílico y aerosol sobre lienzo con bastidor, creada en 2022, es testimonio de la influencia perdurable de Crash en la escena del grafiti. Como original firmado, ejemplifica la singular combinación de meticulosa técnica y expresión espontánea que define su obra. La exploración de la forma y el color por parte de Crash La obra presenta una sinfonía de colores vibrantes y formas abstractas, cada elemento meticulosamente superpuesto para crear una composición armoniosa. El uso de pintura en aerosol por parte de Crash es evidente en los fondos suaves y atmosféricos, y en las líneas nítidas y angulares, que le confieren a la pieza su textura y profundidad características del grafiti. Los acrílicos aportan riqueza y solidez a las formas, resaltando la versatilidad y el amplio registro del artista. «Lienzo sin título I» es una vibrante danza de color y forma que refleja la energía dinámica de las calles de donde proviene Crash. La intersección del arte callejero y el arte pop en la obra de Crash «Lienzo sin título I» simboliza la habilidad de Crash para fusionar la crudeza del arte callejero con la audacia visual del arte pop. Esta obra, con su convincente uso de motivos de la cultura pop y técnicas del arte callejero, refleja una profunda comprensión de ambos géneros. La fusión de estos estilos en la obra de Matos ha sido fundamental para elevar el arte del grafiti de las calles a las galerías, tendiendo un puente entre ámbitos artísticos dispares. La contribución de John Matos al arte contemporáneo Con obras como «Lienzo sin título I», John Matos se ha consolidado como pionero del arte pop urbano y el grafiti. Sus contribuciones han ayudado a derribar las barreras entre el arte culto y la cultura callejera, propiciando un diálogo que ha enriquecido el discurso artístico contemporáneo. Como muchas de sus creaciones, esta pieza no es un mero objeto, sino una parte viva de la narrativa vibrante y en constante evolución del arte urbano. En esencia, «Lienzo sin título I» de Crash es más que una obra de arte; es una narrativa, una declaración y una celebración de la cultura que ha moldeado a John Matos como artista. Es un testimonio vibrante del poder del arte pop urbano y el grafiti para comunicar, desafiar y cautivar.

    $2,282.00 $1,940.00

  • Toronto Subway Map Yellow Original Spray Paint Painting by RIFF 170

    RIFF 170 Mapa del metro de Toronto, pintura original en aerosol amarilla de RIFF 170

    Mapa del metro de Toronto, pintura original en aerosol amarilla de RIFF 170. Obra de arte única sobre un mapa reciclado del metro canadiense, realizada por un artista pop de arte callejero. Mapa del sistema de metro de Toronto, Canadá, 2021. Pintura en aerosol firmada. Obra de arte original. Tamaño: 16 x 8 pulgadas. Mapa del metro de Toronto amarillo por RIFF 170 – Obra original de pintura en aerosol en el género de arte pop urbano y grafiti «Mapa del metro de Toronto Amarillo» es una obra original de 2021, realizada con aerosol por el pionero del grafiti RIFF 170, sobre un auténtico mapa reciclado del sistema de metro canadiense. Con unas dimensiones de 40,6 x 20,3 cm, esta pieza única fusiona la navegación urbana con la autoridad del estilo a mano, marcando un hito transnacional en la historia del grafiti, donde el neoyorquino deja su huella en el trazado metropolitano de Toronto. Mediante audaces y fluidas técnicas de aerosol, RIFF 170 plasma su icónico nombre —RIFF— en el mapa con grandes y llamativas letras mayúsculas. Cada letra está rellena de degradados texturizados y moteados en tonos marrones terrosos y azules sombríos, mientras que un vibrante resplandor amarillo rodea la forma, actuando como un halo de movimiento y dinamismo. El estilo evoca la época dorada del grafiti en trenes, transformando un objeto estático e informativo en una superficie viva y expresiva. La transformación de este mapa utilitario del metro en una reliquia manchada de grafitis convierte la pieza en obra de arte y documento a la vez: un artefacto del lugar, del viaje y del dominio del aerosol. El legado del grafiti a través de las fronteras RIFF 170 se erige como una de las figuras fundacionales del grafiti estadounidense. Tras ascender en las filas de los pioneros del graffiti en trenes neoyorquinos en la década de 1970, su obra contribuyó a establecer el modelo de letras estilizadas, relleno de color e influencia caricaturesca que posteriormente dominaría el graffiti a nivel mundial. En «Mapa del metro de Toronto amarillo», traslada esa herencia cruda y original al contexto canadiense, superponiendo un fragmento del tejido urbano de Canadá con el legado icónico del graffiti neoyorquino. Esta transposición crea un diálogo visual entre dos grandes sistemas metropolitanos, vinculando la experiencia del transporte en metro con la presencia del graffiti como comentario, huella y movimiento. El mapa canadiense se convierte en un lienzo de resistencia, redefinido por un artista cuyo nombre ha trascendido décadas y fronteras sin perder vigencia. Color, textura y el uso de materiales encontrados La elección de colores de la obra es intencionada y potente. El relleno central de cada letra emplea un tono marrón oscuro que recuerda al acero oxidado, la decadencia y las superficies de los vagones de tren tras años de acumulación de capas. Las motas de aerosol sobre el relleno simulan suciedad y movimiento, creando una sensación de profundidad y textura que evoca estaciones de tren y túneles de metro. El contorno amarillo brilla como luces intermitentes, otorgando a las letras una sensación de urgencia y resaltando su viveza sobre el denso entramado del sistema de transporte de Toronto. La decisión de RIFF 170 de pintar sobre un mapa del metro refuerza la tradición del grafiti de utilizar materiales encontrados y efímeros, transformando un objeto cotidiano de navegación en un símbolo de movimiento con una marcada actitud visual. Arte pop callejero y graffiti en tiempo real El mapa amarillo del metro de Toronto se erige como un ejemplo contemporáneo del arte pop callejero y el grafiti en su forma más cruda y honesta. Toma una reliquia de la infraestructura pública y la transforma en un tablero de mensajes, fusionando la geografía de Toronto con el nombre icónico de una leyenda del Bronx. De esta manera, RIFF 170 reafirma la relevancia del grafiti no solo en el pasado, sino también en la continua redefinición del arte urbano. Esta obra trata tanto sobre la ubicación como sobre la identidad: sobre los lugares que dan forma al movimiento y los nombres que marcan esos espacios. El clásico contorno con efecto goteo de RIFF y su declaración en mayúsculas transmiten el peso de la historia con la energía del presente. Es un emblema del estilo transfronterizo, ejecutado con aerosol, firmado con legado y ubicado en el mapa de la cultura del grafiti moderno.

    $750.00

  • Venta -15% Gent Lenticular Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Gent Lenticular Print de Pose- Jordan Nickel

    Impresión lenticular delicada sobre papel grueso de bellas artes del artista pop callejero Pose-Jordan Nickel. Obra de edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, 2021. Tamaño de la obra: 22,5 x 30 pulgadas (76,2 x 57,2 cm). Impresión lenticular holográfica con cambio de color e imagen. POSE (Jordan Nickel). Impresión lenticular trifásica con lente PETG de 33 milésimas de pulgada y 40 líneas por pulgada. Llevo casi 30 años pintando en las calles y siempre me he esforzado por reflejar mi trabajo de estudio de manera que se manifieste la naturaleza cambiante de mi obra al aire libre y en la naturaleza. Solo con el tiempo los colores cambian, las texturas se multiplican y los fragmentos se entrelazan para formar una historia más profunda. Busco que mi obra sea interactiva, por lo que me entusiasmé al trabajar con un proceso como la impresión lenticular. Me brindó la capacidad táctica de expresar la fluidez de la calle a través del cambio de color, textura y forma. -Pose- Jordan Nickel La fusión dinámica del arte callejero y el juego óptico en la impresión lenticular "Gent" de Pose La impresión lenticular "Gent" de Pose, nombre artístico de Jordan Nickel, es una obra de edición limitada que ejemplifica la fusión dinámica del arte urbano con la expresividad óptica del arte pop. Esta creación de 2021, firmada y numerada, se limita a una serie de 50 ejemplares, mide 22,5 x 30 pulgadas y está impresa en papel grueso de bellas artes. Está diseñada para cautivar con su color holográfico y la ilusión lenticular que transforma la imagen. El trabajo de Pose está profundamente arraigado en la filosofía del arte pop urbano y el grafiti, inspirándose en su experiencia como grafitero y su evolución hacia un artista pop urbano cuyas obras se caracterizan por su paleta vibrante y sus complejas capas. La impresión "Gent" representa el ingenio de Pose, mostrando una técnica lenticular que permite que la imagen se transforme según la perspectiva del espectador. Este elemento interactivo invita a los observadores a interactuar activamente con la obra, experimentando la transformación de colores y formas y descubriendo nuevas facetas y detalles desde diferentes ángulos. La impresión lenticular une lo estático y lo dinámico, un lienzo que ofrece una narrativa diferente con cada mirada, al igual que el paisaje siempre cambiante de las calles que inspiran el arte de Pose. Reflexiones sobre la vida y la cultura urbanas en el arte de Pose En "Gent", Pose refleja la energía palpitante de la vida y la cultura urbanas, con elementos que parecen emerger y desvanecerse en el fondo, haciendo eco de la naturaleza efímera del arte callejero. La impresión es un collage vibrante de figuras, formas y letras abstractas, que recuerda al lenguaje visual del grafiti, pero reinterpretado desde una perspectiva contemporánea. La obra evoca la tradición del grafiti, con sus firmas y escritura estilizada, pero eleva estos elementos mediante técnicas artísticas y de producción sofisticadas. La decisión de Pose de emplear la impresión lenticular en "Gent" refleja su continua exploración del potencial del arte para sorprender y cautivar al público. El efecto lenticular añade una dimensión física a la obra, sugiriendo una metáfora de las múltiples perspectivas y experiencias que definen la vida urbana. Así como una ciudad revela diferentes aspectos de sí misma en distintos momentos y desde diferentes puntos de vista, "Gent" ofrece una experiencia visual en constante transformación que desafía la percepción del espectador e invita a una exploración reiterada. En esencia, la impresión lenticular "Gent" de Posecelebrates refleja la interacción dinámica entre la energía cruda del arte callejero y las sofisticadas técnicas de la producción artística moderna. Es una pieza que captura el espíritu del arte pop callejero contemporáneo y el grafiti, ofreciendo una experiencia visual compleja y cautivadora que refleja la naturaleza multifacética de la cultura urbana. A través de obras como "Gent", Pose continúa expandiendo los límites del arte callejero, consolidándose como una figura clave en la evolución del género.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Furever Bunnies Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía Furever Bunnies de Faile

    Furever Bunnies, serigrafía acrílica y tinta de Faile, impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 10 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 25,5 x 38. Serigrafía de una mujer vestida de conejita sosteniendo un conejito rodeada de cámaras de televisión antiguas. Conejitos para siempre: Un lienzo de la cultura pop retro Furever Bunnies de Faile es una cautivadora obra de arte pop urbano y grafiti. Creada con técnicas de serigrafía acrílica y tinta, esta impresión de edición limitada es una explosión visual de nostalgia, arte y crítica social. Con unas dimensiones de 65 x 97 cm, esta serigrafía artesanal se presenta sobre papel de bellas artes, demostrando la maestría del colectivo Faile. Lanzada en 2024 como una edición firmada y numerada de tan solo 10 ejemplares, la exclusividad de esta pieza aumenta su atractivo como objeto de colección. La obra presenta a una mujer vestida de conejita sosteniendo un peluche, con un fondo de cámaras de televisión antiguas. La obra captura una narrativa lúdica a la vez que reflexiva que invita a los espectadores a reflexionar sobre los medios de comunicación, la fantasía y la representación. La visión única de Faile Faile, un colectivo artístico formado por Patrick McNeil y Patrick Miller en Estados Unidos, es reconocido por su habilidad para fusionar elementos de la cultura pop con técnicas audaces inspiradas en el arte urbano. Su obra suele incorporar imágenes superpuestas, texto y gráficos llamativos, reflejando una profunda conexión con temas como la nostalgia, el consumismo y la cultura urbana. Furever Bunnies ejemplifica su enfoque distintivo, combinando elementos de la estética publicitaria de mediados de siglo con la sensibilidad del arte urbano contemporáneo. La figura central de la mujer vestida de conejita yuxtapone inocencia y atractivo, mientras que las cámaras vintage que la rodean subrayan temas como el voyeurismo y las realidades construidas en los medios. Explorando los temas en Furever Bunnies Esta serigrafía funciona en múltiples niveles, fusionando humor, crítica y belleza estética. El disfraz de conejita y la ambientación retro evocan una época pasada de glamour y espectáculo, insinuando las expectativas sociales sobre la feminidad y la representación. El uso de colores vibrantes y contornos definidos vincula la obra firmemente con la tradición del Arte Pop Urbano, un género que se nutre de la reinterpretación de imágenes populares. La inclusión de cámaras de televisión antiguas sugiere una reflexión sobre la naturaleza performativa de la identidad en una cultura saturada de medios. «Furever Bunnies» invita al espectador a cuestionar la naturaleza de la fantasía, la autenticidad y el papel de los medios en la construcción de las narrativas culturales. Obra maestra artesanal y pieza de colección Furever Bunnies es un testimonio de la meticulosa artesanía que Faile imprime en sus ediciones limitadas. El proceso de serigrafía con acrílico y tinta le confiere a la obra una profundidad táctil y una viveza que la elevan más allá de una mera experiencia visual. Con solo 10 ejemplares existentes, cada uno firmado y numerado, esta obra de arte posee un valor significativo para los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti. La habilidad de Faile para fusionar la estética retro con la crítica moderna garantiza que Furever Bunnies no solo sea una impactante declaración visual, sino también un importante artefacto cultural.

    $5,000.00

  • Alone AP Silkscreen Print by Bernie Wrightson

    Bernie Wrightson Serigrafía de Alone AP de Bernie Wrightson

    Edición limitada de Alone, impresión serigráfica monocromática hecha a mano sobre papel Cougar Natural de 130 lb por Bernie Wrightson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista AP 2014 Firmada y marcada AP Obra de arte de edición limitada. Tamaño: 20x30. Cada lámina mide 20×30 y está firmada por el propio maestro, Bernie Wrightson. Estas láminas son serigrafías impresas a mano sobre papel Cougar Natural de 130 lb de alto gramaje.

    $863.00

  • Lampman Lamp Light Sculpture Object Art by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Lampman Lamp Light Sculpture Object Art de Joan Cornellà

    Lámpara Lampman, escultura de luz, objeto artístico de Joan Cornellà. Edición limitada. Pieza de colección de diseño pop. Edición limitada de 300 unidades de esta rara escultura de lámpara a pilas, objeto de arte. Tamaño: 6 x 9,8 cm. Explorando el fascinante mundo de los objetos del arte pop El mundo del Pop Art siempre ha sido un lugar de intriga y fascinación, con objetos que a menudo difuminan las fronteras entre la expresión artística y la utilidad cotidiana. Una de estas cautivadoras piezas es la lámpara-escultura 'Lampman', un objeto de arte concebido por el renombrado artista español Joan Cornellà. Esta pieza de colección de edición limitada combina la funcionalidad de una lámpara con el placer estético de una escultura, creando un objeto a la vez práctico y caprichosamente surrealista. El singular estilo de sátira artística de Joan Cornellà La obra de Joan Cornellà se caracteriza por su representación, a menudo inquietante y de colores vibrantes, de la interacción social contemporánea, plasmada en su inconfundible estilo nítido y alegre. La pieza «Lampman» continúa esta exploración temática, encapsulando el absurdo y la naturaleza extraña de la existencia moderna. Lanzada en 2024, esta singular obra de arte es una edición limitada de tan solo 300 unidades, lo que la convierte en un objeto de deseo para coleccionistas y admiradores de la obra de Cornellà. Con unas dimensiones de 15,2 x 24,9 cm, se trata de una lámpara-escultura compacta a pilas, diseñada para integrarse en diversos espacios, desde la intimidad de un estudio personal hasta el ámbito más público de una galería. «Lampman» no es solo una lámpara; es una declaración, una pieza que invita al espectador a reconsiderar los límites entre arte y diseño, forma y función, diversión y crítica. A través de esta obra, Cornellà continúa ampliando los límites del arte pop callejero y el grafiti, explorando cómo estas formas pueden extenderse más allá de los lienzos y muros tradicionales hacia objetos tridimensionales que habitan nuestros espacios cotidianos. 'El hombre de la lámpara': Una fusión de arte y vida cotidiana La escultura de lámpara «Lampman» representa la aguda capacidad de Joan Cornellà para transformar lo cotidiano en extraordinario. Sus colores vibrantes y su diseño evocan el espíritu del Pop Art y el grafiti, donde los objetos cotidianos se convierten en lienzos para la expresión creativa. La lámpara, caracterizada por su figura distintiva con una pantalla a modo de cabeza y una sonrisa de satisfacción, invita a reflexionar sobre la interacción entre la luz que emite y la expresión que proyecta. Esta pieza simboliza un movimiento donde el arte no se limita a las paredes de las galerías ni a las fachadas de los edificios, sino que se integra en los objetos que usamos a diario. «Lampman» de Cornellà sirve de puente, invitando al arte a los espacios vitales de las personas y permitiendo una conexión íntima y constante con la creatividad. El carácter lúdico y a la vez provocador de la pieza encapsula la esencia del Pop Art. Esta forma de arte es accesible, cercana y está profundamente arraigada en el tejido de la cultura contemporánea. El carácter coleccionable de las creaciones de Cornellà La naturaleza coleccionable de la escultura de lámpara «Lampman» de Joan Cornellà refleja la intersección entre el comercio del arte y la gratificación personal de poseer una obra de arte con una función práctica. La edición limitada de estas 300 piezas crea un aura de exclusividad y atractivo entre coleccionistas y aficionados al arte. Como artista contemporáneo, Cornellà comprende profundamente la importancia de crear arte que resuene en múltiples niveles: como objeto de placer estético, como elemento funcional y como valiosa pieza de colección. Con «Lampman», Cornellà ha demostrado una vez más su maestría en la creación de arte que trasciende el umbral de la imaginación del artista y se materializa en la realidad. Esta escultura de luz no es simplemente un objeto para contemplar, sino para experimentar; su luz sirve como metáfora de la iluminación que el arte aporta a nuestras vidas. Como figura activa e influyente en el mundo del arte, Joan Cornellà continúa explorando y expandiendo las posibilidades del arte pop urbano y el grafiti, creando obras que son a la vez familiares y provocativas, prácticas y excepcionales.

    $1,236.00

  • Graffiti for Sale One of a Kind 1 HPM Hand Painted Silkscreen by Hijack

    Hijack SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $10,939.00

  • Hoodie Blotter Paper Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Impresión de archivo de papel secante con capucha de Luke Chueh

    Edición limitada de papel secante con capucha, impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado, obra de arte de Luke Chueh sobre cultura pop y LSD. "Las sustancias psicodélicas sin duda tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de mi popular personaje del 'oso'. Cuando estaba en la universidad, mi mejor amigo y yo tuvimos una experiencia que nos inspiró a correr por mi casa gritando que éramos Ositos Cariñositos. A mí me bautizaron como 'Luke Oso' y a mi amigo como 'Jaime Oso'. Apodos que se me quedaron hasta hoy. Años después, cuando me mudé a Los Ángeles, quise crear un personaje que me representara fácilmente. Incluso después de más de una década, un oso seguía siendo la opción obvia." - Luke Chueh

    $524.00

  • Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía acrílica HPM "Tomate Pop Grey" de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Tomato Pop Grey HPM Serigrafía Acrílica de Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica única a mano de 4 colores sobre papel de bellas artes. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2023. Acrílico firmado y numerado. HPM. Edición limitada de 95 ejemplares, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Estilo Andy Warhol. Lata de sopa Cambols con pinceles pintados a mano en su interior. Serigrafía HPM. (Foto de archivo) El mundo del arte pop y urbano siempre ha sido un tapiz en constante evolución, repleto de ideas audaces, imágenes icónicas y técnicas vanguardistas. Una de las incorporaciones más destacadas a este vibrante panorama es la serigrafía acrílica "Tomato Pop Grey HPM" del renombrado artista Mr Brainwash (Thierry Guetta). En 2023 se presentó esta obra maestra, que no es una simple impresión, sino una serigrafía única de cuatro colores sobre papel de bellas artes, con un acabado artesanal excepcional, que refleja la meticulosa maestría del artista. El atractivo de esta obra no se limita a su brillantez técnica; su carácter de edición limitada realza aún más su encanto. Solo existen 95 ejemplares en todo el mundo, cada uno firmado y numerado por el propio Mr Brainwash (Thierry Guetta), lo que garantiza su exclusividad. Con unas considerables dimensiones de 56 x 76 cm (22 x 30 pulgadas), la obra evoca el estilo característico de Andy Warhol. Para quienes conocen la obra de Warhol, la pieza evoca inmediatamente la icónica lata de sopa Campbell. Sin embargo, Mr Brainwash - Thierry Guetta introduce un giro innovador. En lugar del contenido habitual de la lata, encontramos pinceles pintados a mano, fusionando lo cotidiano con lo artístico y, posiblemente, reflexionando sobre la ubicuidad del arte en la vida diaria. Esta singular representación no solo se inscribe en el legado del arte pop, sino que también refleja el espíritu rebelde del arte urbano y el grafiti. La decisión de Mr Brainwash - Thierry Guetta de utilizar la técnica HPM (Hand-Painted Multiple) subraya la dualidad de la obra. Mientras que la serigrafía aporta uniformidad y repetición, cada toque final a mano garantiza que cada pieza sea única. La obra "Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print" es un testimonio de la fusión de las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, invitando a los espectadores a sumergirse en sus sutiles capas.

    $4,332.00

  • Birdsong Project Portfolio Print Set Shepard Fairey OBEY x Various Artists

    Shepard Fairey- OBEY Conjunto de láminas del proyecto Birdsong de Shepard Fairey OBEY x Varios Artistas

    Conjunto de serigrafías del portafolio del proyecto Birdsong de Shepard Fairey OBEY x Varios Artistas en papel de bellas artes. Obra de arte de edición limitada. 2023. Cada obra está firmada por el artista. Caja firmada por Shepard Fairey y edición limitada numerada de 250 ejemplares. Tamaño de la obra: 12x12. Set de serigrafías para el portafolio del Proyecto Birdsong, que incluye 20 impresiones diferentes de distintos artistas. El portafolio del Proyecto Birdsong presenta a los artistas: Brian Calvin, Danny Romeril, Deedee Cheriel, Duke Riley, Eggpicnic, Ernesto Yerena, Faith47, Isobel Harvey, Jim Houser, Joonbug, Kevin Earl Taylor, Keya Tama, Lovehawk, Mark Mothersbaugh, Monica Canilao, Ravi Zupa, Shepard Fairey, Sophie Wake, Tim Biskup y TOMO77. Aves en el reino del arte pop callejero y el grafiti Las aves, como motivos, poseen un atractivo universal y un significado simbólico que resuena en diversas culturas, convirtiéndolas en un tema recurrente en el arte urbano pop y el grafiti. A menudo simbolizan la libertad, la trascendencia y la paz, conceptos que se alinean con la naturaleza liberadora del arte urbano. La representación de aves en este género abarca desde murales realistas que celebran la biodiversidad hasta iconos estilizados que funcionan como metáforas de ideales sociales y políticos. La versatilidad de la iconografía aviar permite a los artistas urbanos y pop explorar temas que van desde lo ecológico hasta lo fantástico. En entornos urbanos, donde el hormigón suele eclipsar la vegetación, la representación de aves puede ser un conmovedor recordatorio del mundo natural que persiste en medio del paisaje urbano. Pueden contrastar con el entorno urbano o constituir un elemento armonioso, encarnando la tensión y el equilibrio entre lo natural y lo artificial. Simbolismo y técnica en el arte aviar Cuando las aves se representan en el arte urbano y el arte pop, su representación puede conllevar múltiples significados. Por ejemplo, la imagen de una paloma puede ser un símbolo directo de paz o reinterpretarse para comentar sobre la guerra y los conflictos urbanos. Las técnicas artísticas empleadas para representar aves también varían ampliamente, desde elaboradas representaciones fotorrealistas que celebran la belleza de estas criaturas hasta interpretaciones abstractas y geométricas que destilan sus formas en figuras y colores esenciales. La diversidad de especies de aves ofrece una rica paleta de la que los artistas pueden inspirarse, ya que los colores y patrones de las diferentes aves proporcionan una fuente inagotable de inspiración para la experimentación visual. En el arte urbano pop y el grafiti, la representación de las aves puede ser tanto una celebración de la diversidad de la naturaleza como un desafío artístico, que impulsa a los artistas a capturar la esencia de estas criaturas de maneras innovadoras. El impacto cultural del arte con temática aviar Las obras de arte que representan aves tienen el potencial de generar un impacto cultural significativo, especialmente en el contexto de la conciencia ambiental y los esfuerzos de conservación. El arte pop urbano y el grafiti que muestran aves pueden visibilizar la difícil situación de las especies en peligro de extinción o la importancia de los espacios verdes urbanos. Además, este tipo de arte puede contribuir al bienestar estético y psicológico de los habitantes de las ciudades, ofreciéndoles momentos de belleza y reflexión en medio del ajetreo urbano. El reconocimiento universal de la iconografía de las aves también significa que el arte con temática aviar tiene un amplio atractivo y puede trascender las barreras lingüísticas y culturales. Esto convierte a las aves en un tema ideal para el arte público destinado a involucrar a públicos diversos y fomentar un sentido de comunidad y una apreciación compartida por la naturaleza. Las aves son un tema dinámico y multifacético dentro del arte pop urbano y el grafiti, sirviendo como símbolos de libertad, agentes de belleza y recordatorios del mundo natural. Su representación en el arte puede variar de lo literal a lo simbólico, de lo realista a lo abstracto, ofreciendo cada interpretación una faceta diferente de significado y valor estético. Las obras representadas en la imagen que has proporcionado probablemente abarcan un amplio espectro de estos enfoques artísticos, reflejando el rico potencial de las imágenes de aves para inspirar y provocar la reflexión en el vibrante lienzo del arte callejero y el arte pop.

    $2,188.00

  • Vincent Price Original Graphite Pencil Drawing by Joe King

    Joe King Dibujo a lápiz de grafito original de Vincent Price por Joe King

    Dibujo original a lápiz de grafito de Vincent Price sobre papel de bellas artes, realizado por el artista de arte callejero moderno de tendencia, Joe King. Obra de arte original a grafito firmada, 2010. Tamaño 8x11, enmarcada en un marco ornamentado con paspartú.

    $820.00

  • Venta -15% Cup & Brushes Original Ceramic Sculpture by Joshua Vides

    Joshua Vides Taza y pinceles. Escultura original de cerámica de Joshua Vides.

    Taza y pinceles. Escultura original de cerámica pintada a mano por Joshua Vides. Serie Sueños Rotos. Obra de arte del artista callejero de graffiti. Escultura original hecha a mano y firmada en 2023. Obra única de cerámica y pintura acrílica. Tamaño: 3x10. Logotipo de BMW en una taza alta y delgada con pinceles en su interior que han sido utilizados con pintura colorida. Taza y pinceles de Joshua Vides: Comentario artesanal en el arte pop callejero y el grafiti «Taza y Pinceles» es una escultura original de cerámica de 2023, creada por Joshua Vides. Pintada y esculpida a mano, es una pieza única de su serie «Sueños Rotos». Con una altura de 25 cm y un ancho de 7,5 cm, la escultura está compuesta de cerámica y pintura acrílica, y representa una estilizada taza de pintor llena de pinceles teñidos. El objeto está marcado con un logotipo de BMW distorsionado, realizado con el característico trazo en blanco y negro de Vides y una imperfección caricaturesca. El resultado es una fusión satírica de imagen comercial y realismo de estudio de arte, ejecutada en cerámica estática pero que resuena con la energía vibrante y disruptiva del arte pop urbano y el grafiti. La escultura impacta inmediatamente como un objeto cotidiano capturado en un momento de transición. La taza alta y delgada imita un recipiente estándar de plástico o vidrio que se encuentra habitualmente en el espacio de un artista, ahora elevado a la permanencia cerámica. En su interior, cinco pinceles —cada uno teñido de un color primario diferente— se alzan con distintos ángulos y puntas, congelados en pleno uso. Las salpicaduras de pintura decoran los mangos de los pinceles, insinuando acciones pasadas, movimiento y presencia humana. El logotipo de BMW aparece deliberadamente impreciso, dibujado con una mano irregular, sugiriendo crítica o humor en lugar de admiración. Vides transforma el simbolismo corporativo en una textura maleable, desestabilizando su autoridad reluciente al recontextualizarlo en el entorno crudo del trabajo creativo. Tensión material y comentario visual Joshua Vides es conocido por su habilidad para distorsionar la realidad mediante formas escultóricas que parecen bocetos, aplanando objetos tridimensionales hasta convertirlos en representaciones caricaturescas. En «Cup & Brushes», esa ilusión visual pasa a un segundo plano frente a la textura y el concepto. Las superficies cerámicas brillantes están acentuadas con goteos, manchas y pinceladas, celebrando el desorden del proceso creativo a la vez que señalan la cultura de la imagen pulida que a menudo invisibiliza el trabajo. Al pintar el logotipo de un coche de lujo sobre una taza utilitaria para limpiar pinceles, Vides crea un marcado contraste entre aspiración y esfuerzo, entre fantasía consumista y realidad creativa. Este tipo de subversión visual es fundamental en el arte pop urbano y el grafiti. Vides utiliza la fisicalidad de la escultura para cuestionar el valor percibido de la marca frente al proceso. Los pinceles, herramientas a menudo olvidadas en la creación de un espectáculo, se convierten en el espectáculo en sí mismos. La taza —humilde y funcional— se transforma en un pedestal para la crítica. Al congelar una escena de estudio en cerámica, Vides invita a los espectadores a reflexionar sobre qué se glorifica y qué se oculta tras el diseño pulido y las marcas globales. Joshua Vides y el lenguaje de la línea en tres dimensiones Joshua Vides ha alcanzado reconocimiento internacional por sus transformaciones monocromáticas, al estilo del cómic, de objetos cotidianos, entornos y colaboraciones de moda. Si bien muchas de sus instalaciones utilizan líneas duras y contrastes marcados para simular la bidimensionalidad, «Cup & Brushes» permite que la textura, el color y el volumen sean los protagonistas. Representa una evolución en su práctica, donde ya no se basa en contornos planos, sino que construye una crítica emocional y cultural a través del objeto y la forma. La serie «Shattered Dreams», de la que procede esta escultura, es una exploración continua de cómo la ambición, la identidad y el propósito artístico interactúan con el capitalismo y la fidelidad a la marca. El emblema de BMW, distorsionado y colocado de forma casual, simboliza temas más amplios como el consumo y el sueño del éxito. La escultura sugiere que detrás de cada marca refinada se esconde un desordenado recipiente de pinceles: usados, sumergidos, manchados y reutilizados en la búsqueda de la expresión creativa. Tazas y pinceles como protesta estática y tributo artístico «Cup & Brushes» es más que un simple homenaje a las herramientas: es un poema escultórico sobre el esfuerzo invisible que hay detrás de la cultura visual. Desafía al espectador a mirar más allá del logotipo, más allá del espacio impoluto de la galería, y adentrarse en el taller del artista, donde los objetos no son sagrados hasta que están firmados, ni valiosos hasta que se venden. Joshua Vides plasma esta tensión en cerámica y la sella en la estética del arte pop urbano y el grafiti. Esta escultura nos recuerda que incluso el lujo comienza con el trabajo, y que cada pincelada encierra una historia digna de ser esculpida.

    $1,782.00 $1,515.00

  • Abstraction Drip Wide Brown Blood Original Oil Painting by Samuel Kamen

    Samuel Kamen Pintura al óleo original de sangre marrón ancha por goteo de abstracción de Samuel Kamen

    Abstracción Goteo Ancho Sangre Marrón Obra de Arte Original Única sobre Papel Vitela del Artista Postmoderno Samuel Kamen. Original firmado del siglo XX, 20,5 x 9 cm

    $631.00

  • Venta -15% The Welcomer Soul Rider Sculpture by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Escultura «El jinete del alma de bienvenida» de Dulk-Antonio Segura Donat

    Escultura de poliresina de edición limitada Soul Rider The Welcomer, obra de arte del legendario artista de bellas artes Dulk-Antonio Segura Donat. Edición limitada de 100 piezas (2023). Obra de arte en resina fundida pintada. Medidas: 37,1 × 22,9 × 22,9 cm (14 5/8 × 9 × 9 pulgadas). Edición limitada de 100 piezas, todas numeradas y con certificado de autenticidad (COA) en caja de madera. Nueva en su caja. El Jinete del Alma de Bienvenida de Dulk: Fantasía y Simbolismo en el Arte Pop Callejero y el Arte del Grafiti El Jinete del Alma de Bienvenida es una escultura surrealista de poliresina creada por Antonio Segura Donat, el artista español de bellas artes y arte pop urbano conocido mundialmente como Dulk. Parte de su serie Jinete del Alma, esta pieza canaliza la mitología característica de Dulk a través de formas lúdicas y personajes simbólicos arraigados en la fantasía, la ecología y una narrativa compleja. Encaramada sobre un pedestal de hongo con lunares, una criatura de colores pastel que combina rasgos de conejo, unicornio y animal fantástico se yergue en posición, mientras que otro personaje, enmascarado y con cuernos, cabalga sobre su lomo con una trompeta en alto, a punto de sonar. Esta composición imaginativa y teatral fusiona teatralidad y alegoría en un formato que combina profundidad narrativa con una precisión casi lúdica, convirtiéndola en un ejemplo impactante de arte pop urbano y grafiti en tres dimensiones. La figura principal luce un cuerno de unicornio retorcido, ojos espirales desproporcionados y un collar a lo bufón, fusionando la inocencia animal con un significado ceremonial. Su expresión, congelada en una confusión dichosa, es un sello distintivo de la ambigüedad emocional de Dulk. Su cuerpo rosado contrasta con los tonos fríos de la base de seta, que incluye personajes y detalles ocultos, como una pequeña oruga aferrada a su borde. El jinete trasero, con orejas alargadas y un tocado en forma de bellota, lleva una máscara negra y alza un instrumento musical como si anunciara una llegada. Esta escena dinámica evoca ritual, procesión y una sensación de celebración surrealista, ofreciendo una narrativa lúdica a la vez que inquietante sobre la identidad, la transformación y la observación. Narrativa simbólica y disonancia lúdica en el mundo visual de Dulk La obra de Dulk explora a menudo la dualidad: luz y sombra, celebración y extinción, inocencia y decadencia. En «El Jinete del Alma de Bienvenida», los personajes parecen evocados de un folclore olvidado o un reino alternativo; sus rasgos, exagerados pero precisos, contrastan con su singularidad. La paleta de colores pastel suaviza su excentricidad, otorgándoles una presencia cercana sin perder el misterio. El lenguaje visual fusiona influencias del arte urbano, los cuentos de hadas clásicos y la alegoría ecológica. Como muchas de las obras de Dulk, esta escultura plantea más preguntas de las que responde, invitando al espectador a descifrar sus significados a través de la emoción y la imaginación. La base en forma de hongo juega un papel importante como símbolo de regeneración y ecosistemas ocultos. Funciona a la vez como trono y escenario. El candado sobredimensionado en la base sugiere algo mágico o secreto bajo la superficie. Dulk suele usar este tipo de recursos visuales para sugerir que el mundo esconde más de lo que se ve a simple vista. La máscara del trompetista alude a temas de identidad y voz, posiblemente simbolizando protección, ceremonia o disfraz. Estos objetos y formas reflejan la complejidad que suele encontrarse en el arte pop urbano y el grafiti, donde la fantasía superficial oculta una urgencia subyacente. El papel de Dulk en la narrativa escultórica dentro del arte pop callejero Antonio Segura Donat se ha consolidado como una voz fundamental en la escena contemporánea, fusionando sus raíces en el muralismo con una práctica escultórica que transforma narrativas planas en objetos tangibles. «The Welcomer Soul Rider» ejemplifica cómo su narrativa trasciende los medios, manteniendo la claridad emocional y el humor visual de sus murales al tiempo que explora la textura, el volumen y el espacio. La obra se percibe como una escena en pausa de una fábula no escrita, congelada en el tiempo y, a la vez, llena de dinamismo. La escultura se alinea con la filosofía del arte pop urbano y el grafiti, manteniendo la accesibilidad y la inmediatez visual a la vez que desafía las convenciones de las bellas artes mediante el diseño de personajes, la superposición de símbolos y un toque satírico. La estética de Dulk bebe de películas de animación, iconografía callejera y folclore, dando como resultado un estilo profundamente personal y, a la vez, universalmente atractivo. Su obra invita a la reflexión sobre el ecologismo, la empatía y las narrativas fantásticas que llevamos dentro. El Jinete del Alma de Bienvenida como Mito Coleccionable y Tótem Emocional La escultura Welcomer Soul Rider es más que una escultura decorativa: funciona como un tótem emocional, un mito moderno encapsulado en resina. La atención de Dulk a la postura, el color y la disposición de los objetos garantiza que el espectador se sienta cautivado desde cualquier ángulo, descubriendo nuevos significados y figuras ocultas a cada paso. Esta pieza se une a la creciente tendencia de esculturas de arte basadas en personajes que se inspiran en el arte urbano y evolucionan hacia obras de calidad de galería. Ya sea que se disfrute como una figura independiente o como parte de la serie Soul Rider, El Bienvenido posee una voz distintiva. Su voz es suave pero persistente, haciendo eco del mensaje artístico de Dulk: proteger la imaginación, abrazar la dualidad y celebrar a quienes llevan historias a través del caos de nuestro mundo moderno. Mediante personajes extraños pero familiares, Dulk construye un universo que se expresa con fluidez en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, manteniendo a la vez su inconfundible sello personal.

    $1,300.00 $1,100.00

  • Jelly Monster Pink Unique Original Silkscreen Print by Buff Monster

    Jelly Monster Rosa, Estampado Serigráfico Original y Único de Buff Monster

    Jelly Monster Pink, serigrafía original única de Buff Monster, impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. 2006. Serigrafía original única sobre panel de madera, firmada y fechada. Medidas: 10,13 x 10,13 pulgadas. Jelly Monster Pink de Buff Monster: Caos lúdico en el arte pop callejero y el grafiti La serigrafía única Jelly Monster Pink de 2006, obra de Buff Monster, representa una de las primeras y más representativas obras del enfoque irreverente y edulcorado del artista estadounidense hacia el arte pop urbano y el grafiti. Estampada a mano sobre un panel de madera de 25,7 x 25,7 cm, esta pieza original, firmada y fechada, es más que una simple impresión: es un híbrido de pintura, objeto pop y declaración grafiti. La figura rosa, con apariencia de gelatina, que ocupa el centro, está delineada con trazos negros marcados, exudando la estética característica de Buff Monster: una alegre grotesca extravagancia. Ojos hipnóticos en espiral, una boca cosida y un cuerpo que recuerda a un caramelo blando o a una confitería alienígena juegan con temas de inocencia y surrealismo. La textura de la madera añade un elemento táctil que realza la presencia física de la obra, aportando solidez y permanencia a sus colores brillantes y su forma lúdica. Buff Monster y el lenguaje visual de Urban Candyland Buff Monster, nacido en Hawái y residente en Nueva York, es una figura prominente en la evolución del arte pop urbano y el grafiti. Conocido por su uso obsesivo del rosa y su fusión de la cultura kawaii japonesa con la estética punk rock y heavy metal, ha desarrollado un estilo distintivo basado en contradicciones. Jelly Monster Pink es emblemático de esta dualidad: es adorable e inquietante a la vez, tierno y caótico. El personaje presentado en esta obra encarna el interés de Buff Monster por crear un mundo donde las mascotas mutantes y los colores empalagosos desarman al espectador, solo para provocar una segunda mirada donde la inquietud y la ironía comienzan a aflorar. Esta obra de 2006 se enmarca en un período en el que el artista expandía su presencia en la comunidad del arte urbano, plasmando sus monstruos pintados a mano en láminas, juguetes, murales y exposiciones. Permanencia de la cultura mediática, material y callejera A diferencia de las serigrafías tradicionales sobre papel, Jelly Monster Pink está impresa directamente sobre un panel de madera, lo que enfatiza su durabilidad y difumina la línea entre la impresión y el objeto. La veta de la madera, sutilmente visible a través de la tinta rosa, proporciona un contraste que amplifica la vibrante artificialidad del personaje. El proceso de impresión manual de Buff Monster garantiza que no haya dos impresiones idénticas, reforzando la ética artesanal, influenciada por el grafiti, que impregna toda su obra. Esta pieza transmite la misma energía que sus primeras intervenciones callejeras y pegatinas de personajes, pero en un formato idóneo para su exhibición en galerías o colecciones privadas. Representa cómo los artistas arraigados en la cultura del grafiti han adoptado materiales artísticos tradicionales sin abandonar su urgencia visual. Absurdo caricaturesco y disidencia edulcorada Jelly Monster Pink se expresa a través de la lógica caricaturesca y una estética azucarada, pero su trasfondo es profundamente subversivo. La boca tachada, los ojos espirales vacíos y los dientes prominentes de la figura sugieren algo perdido en la traducción: una emoción enmascarada tras la dulzura o una criatura atrapada en una confusión perpetua. Esta mezcla de inocencia y distorsión captura la esencia de Buff Monster, quien utiliza formas tiernas para expresar caos, incertidumbre y sátira. En el amplio mundo del arte pop urbano y el grafiti, su obra rompe con las expectativas al canalizar la nostalgia a través de un espejo distorsionado. Transforma símbolos de la infancia en sofisticados comentarios sobre la identidad, la cultura y el arte mismo. Jelly Monster Pink se erige como un ejemplo lúdico pero potente de esta práctica constante, combinando un diseño limpio con una imaginación desbordante y un toque de irreverencia que nunca desaparece del todo.

    $1,000.00

  • Only Stories of the Past Original Pen Drawing by Mark Powell

    Mark Powell Solo historias del pasado Dibujo a pluma original de Mark Powell

    Solo historias del pasado. Dibujo original de arte pop callejero a pluma sobre postales antiguas del artista Mark Powell. 2022 11x14.17 Dibujo firmado a bolígrafo sobre una colección antigua de postales, marco hecho a medida.

    $962.00

  • Floral Takeover 2017 Red Black Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Floral Takeover 2017, estampado serigráfico rojo y negro de Shepard Fairey - OBEY

    Floral Takeover 2017 Serigrafía roja y negra de Shepard Fairey- OBEY Impresión manual de 2 colores sobre papel de bellas artes color crema con motas. Obra de arte de edición limitada. Artista de la cultura pop Obey. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2017). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. «Siempre estoy creando nuevos diseños para mis instalaciones callejeras y obras de arte. Antes compraba papel pintado descatalogado, pero ahora diseño e imprimo el mío propio. Quedan muy bien como láminas individuales, no solo como patrones repetidos, así que voy a lanzar una edición limitada de 200 láminas con cuatro versiones. ¡Compra un sofá a juego… próximamente… ¡es broma!» -Shepard Fairey- OBEY. La serigrafía "Floral Takeover 2017 Red Black Silkscreen Print" de Shepard Fairey encapsula la interacción estética entre el arte pop urbano y el grafiti, transmitiendo una profunda narrativa a través de su intrincado diseño y audaz paleta de colores. Esta pieza ejemplifica cómo los elementos tradicionales pueden transformarse en un nuevo lenguaje cultural que desafía y expande los límites de las bellas artes. Con un fondo rojo intenso y vibrante superpuesto a un patrón floral negro contrastante, la obra constituye una impactante declaración visual que cautiva al espectador. Shepard Fairey, figura clave del movimiento del arte urbano, suele incorporar motivos que reflejan el activismo social y político. Su obra se caracteriza por su capacidad para decorar y provocar reflexión y diálogo, una cualidad esencial del movimiento del grafiti. La serigrafía permite la precisión y consistencia necesarias para difundir su mensaje, remitiendo a sus raíces en el skateboarding y la cultura punk rock, donde los diseños serigrafiados eran un medio de rebeldía e identidad. La serigrafía empleada en esta obra también rinde homenaje a la tradición del arte pop, un método popularizado por artistas como Andy Warhol, quienes buscaban difuminar las fronteras entre el arte culto y la iconografía popular. «Floral Takeover» de Fairey es una continuación contemporánea de esta tradición, que fusiona a la perfección la espontaneidad y la rebeldía del arte urbano con el atractivo masivo y la estética comercial del arte pop. El resultado es una obra de arte impactante, accesible y con múltiples capas de significado. Mediante esta impresión, Fairey extiende el diálogo del arte urbano al ámbito más permanente y coleccionable de las láminas artísticas, permitiendo que la naturaleza transitoria del grafiti callejero se conserve y se aprecie con el paso del tiempo. La obra se convierte en un importante artefacto cultural, que representa el panorama en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti, y que encarna el poder transformador del arte en los espacios públicos y el diálogo permanente entre el arte y la sociedad.

    $718.00

  • River of Blood Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Río de Sangre, serigrafía dorada de Cleon Peterson

    Río de Sangre, Serigrafía Dorada de Cleon Peterson. Impresión manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Coventry Rag con bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 18x24. Serigrafía de 3 mujeres desnudas estilizadas, deprimidas, tristes o confundidas en un río. Adentrándose en las dimensiones modernas del arte, "Río de Oro Sangriento" de Cleon Peterson captura la emoción en estado puro con elocuencia y profundidad. Esta serigrafía bicolor, meticulosamente realizada a mano sobre la rica textura del papel artístico Coventry Rag, refleja la confluencia de experiencias humanas viscerales y la expresión artística abstracta. A través de la inquietante representación de tres mujeres desnudas y estilizadas, aparentemente sumidas en sentimientos de desesperación, tristeza o confusión, Peterson logra transmitir una narrativa que resuena con el caos y la introspección inherentes a la experiencia humana. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, la impactante paleta monocromática de la obra se ve realzada por intrincados detalles, que le confieren una profundidad evocadora. La postura y la expresión de cada figura invitan al espectador a la introspección, la contemplación y el establecimiento de una conexión personal, trascendiendo así los límites de la mera observación. Mientras yacen en medio del misterioso río, su presencia se convierte en un poderoso símbolo de vulnerabilidad, turbulencia interior y la omnipresencia de las emociones en nuestras vidas. La obra de Peterson, una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, firmada y numerada, encarna la esencia del arte pop, urbano y del grafiti. Ejemplifica la habilidad del artista para dominar las formas artísticas convencionales e infundirles múltiples capas de significado, invitando a la apreciación y a la profunda contemplación. «Río de Oro Sangriento» es un testimonio de la destreza de Peterson, su comprensión de los matices humanos y su inquebrantable compromiso con la exploración de los límites de la narrativa visual.

    $791.00

  • American Daydream Foil Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Serigrafía American Daydream Foil de Denial-Daniel Bombardier

    American Daydream - Edición limitada en papel holográfico Lava Foil de 9 colores, serigrafía hecha a mano sobre papel artístico de 10 puntos, por el artista Denial. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, impresa en serigrafía de 9 colores sobre papel artístico holográfico Lava Foil de 10 puntos. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Lanzamiento: 9 de marzo de 2021. El "sueño americano" de Denial y su reflejo en el arte pop callejero moderno y el grafiti «American Daydream - Foil», del artista Denial, es una potente representación del arte pop urbano contemporáneo y el grafiti, que fusiona la estética comercial con un toque subversivo. Lanzada el 9 de marzo de 2021, esta edición limitada es una pieza significativa que reflexiona sobre la naturaleza de la cultura estadounidense y la mercantilización del sueño americano. Limitada a tan solo 30 ejemplares, esta serigrafía de 9 colores, impresa a mano sobre papel holográfico de 10 puntos con efecto lava, es un testimonio de la exclusividad y precisión del trabajo de Denial. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, «American Daydream - Foil» es un espectáculo visual que deslumbra con su fondo reflectante, creando un juego dinámico de luces y colores que desafía la percepción del espectador. El uso del papel holográfico con efecto lava resulta especialmente impactante como metáfora de las múltiples y, a menudo, contradictorias capas de la psique estadounidense. La obra de Denial captura la esencia del arte pop mediante el uso de un estilo de cómic familiar yuxtapuesto con una paleta psicodélica que parece cambiar y brillar con el movimiento del espectador. La obra presenta una figura femenina llorando, un motivo recurrente en el arte pop, que evoca la desconexión emocional entre la realidad y la búsqueda de la felicidad dentro del marco del sueño americano. El estilo característico de Denial incorpora elementos gráficos audaces y un agudo sentido de la ironía. Al utilizar la serigrafía, una técnica popularizada en el arte pop por artistas como Andy Warhol, Denial conecta con las raíces del movimiento a la vez que expande sus límites mediante materiales y temas modernos. Comentario contemporáneo a través del arte de edición limitada «American Daydream - Foil» de Denial es más que una obra visualmente impactante; es un comentario sobre la superficialidad de la vida estadounidense y las complejidades subyacentes que oculta. Cada una de las 30 impresiones está firmada y numerada por el artista, lo que añade un nivel de autenticidad y valor coleccionable muy apreciado en las comunidades del arte pop urbano y el grafiti. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Denial aprecian las cualidades estéticas de sus impresiones y los mensajes que invitan a la reflexión. La edición limitada de «American Daydream - Foil» simboliza la transición del arte pop urbano, desde los murales callejeros efímeros hasta las codiciadas obras de arte. La decisión de Denial de lanzar una edición tan reducida subraya el deseo de mantener la exclusividad e integridad de la obra. Este principio suele ser fundamental en el arte pop urbano y el grafiti. En manos de los coleccionistas, estas impresiones no son meros objetos decorativos, sino que se convierten en artefactos culturales que encapsulan un momento en el tiempo y un sentimiento o crítica particular. En esencia, la obra de Denial ejemplifica la evolución del arte pop callejero y el grafiti hacia una forma que refleja y critica la cultura de la que surge. «American Daydream - Foil» funciona como un espejo de la sociedad, reflejando las complejidades de la experiencia estadounidense a través del prisma del arte pop. Es una audaz declaración sobre la naturaleza de los sueños y la realidad, el consumismo y el lugar del individuo en el entramado social. Su carácter de edición limitada garantiza que siga siendo una pieza singular y codiciada dentro del dinámico mundo del arte contemporáneo.

    $676.00

  • Love The World You Live in Silkscreen Print by Kunstrasen

    Kunstrasen Ama el mundo en el que vives. Serigrafía de Kunstrasen.

    Ama el mundo en el que vives. Serigrafía de Kunstrasen. Impresión manual de 16 colores sobre papel Somerset Fine Art. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, 2023. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Serigrafía. Ama el mundo en el que vives, de Kunstrasen – Serigrafía de 16 colores en estilo pop urbano y grafiti «Ama el mundo que vives» es una serigrafía de 16 colores, realizada a mano en 2023 por el artista alemán Kunstrasen, creada en una edición limitada de 50 ejemplares, firmados y numerados. Con unas dimensiones de 61 x 61 cm e impresa en papel Somerset para bellas artes, esta obra ejemplifica la maestría de Kunstrasen para combinar la narrativa visual con una autenticidad táctil. La pieza presenta a una niña sentada en escala de grises, representada con una delicada precisión al estilo de la técnica del estarcido, sosteniendo un vibrante corazón rojo con un mapa de los continentes. La figura se sitúa sobre un fondo hiperrealista de cartón corrugado rasgado, contrastando la fragilidad con la resistencia tanto visual como conceptualmente. Cada capa de esta impresión multicolor fue aplicada a mano, garantizando una rica profundidad tonal y un sorprendente equilibrio entre la calidad artística y una sensibilidad urbana y cruda. Narrativa visual y comentario social El mensaje de Kunstrasen en «Ama el mundo que habitas» es a la vez íntimo y universal. La joven que examina con delicadeza el corazón con forma de globo terráqueo sugiere temas como el cuidado, la empatía y la reflexión sobre el estado del mundo. El detalle de los continentes pintados dentro del corazón evoca una representación, tanto literal como metafórica, de la responsabilidad de la humanidad de amar y proteger nuestro hogar común. La elección de una estética de cartón —ejecutada con maestría ilusionista— centra la atención en los problemas del usar y tirar y la negligencia social, especialmente ante las crecientes crisis ambientales y humanitarias. El marcado contraste entre los tonos apagados de la figura y el rojo intenso del corazón capta la atención de inmediato, dirigiendo al espectador hacia el núcleo emocional de la obra. El enfoque minimalista, pero cargado de emoción, de Kunstrasen en la creación de imágenes permite al espectador conectar directamente con el tema sin distracciones. El papel de Kunstrasen en el arte pop callejero y el grafiti Conocido por fusionar composiciones con esténcil con iconografía de fuerte contenido social, Kunstrasen se ha convertido en una figura clave en el panorama del arte urbano pop y el grafiti. Su nombre, que significa césped artificial, funciona como una crítica a la superficialidad de la cultura moderna. Sus obras, aunque a menudo subversivas políticamente o con conciencia social, utilizan la claridad visual y la ironía para conectar con un público amplio. «Ama el mundo en el que vives» se distingue de algunas de sus obras más satíricas por su tono suave y compasivo. Aquí, la crítica no se impone, sino que se siente, transmitida a través de imágenes simbólicas que invitan a la introspección. Al hacer referencia a materiales urbanos como el cartón y utilizar técnicas tradicionales de impresión artística, Kunstrasen difumina las fronteras entre el arte público y el arte de galería, reforzando la accesibilidad y la relevancia de su mensaje. Valor de producción y relevancia para los coleccionistas Impresa en papel Somerset Fine Art, reconocido por su calidad de archivo y rica textura, esta serigrafía de 16 colores constituye un impresionante logro técnico. La intrincada superposición de capas y el registro perfecto de los colores reflejan el compromiso de Kunstrasen con la artesanía y la profundidad conceptual. Cada impresión se realiza y firma a mano individualmente, y forma parte de una edición limitada de 50 ejemplares, lo que la convierte en una pieza de colección que equilibra la rareza con la relevancia social. «Ama el mundo que vives» ejemplifica cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden trascender la protesta para adentrarse en un espacio de sanación y responsabilidad. Para los coleccionistas, ofrece no solo fuerza estética, sino también una narrativa profundamente relevante y oportuna sobre el cuidado, la comunidad y el panorama emocional del mundo moderno.

    $524.00

  • Alternative Facts Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía de hechos alternativos de Shepard Fairey- OBEY

    Hechos Alternativos. Serigrafía de 4 colores impresa a mano sobre papel artístico Speckletone del artista Shepard Fairey. Edición limitada de obra de arte pop. Edición limitada de XXX obras de arte, firmadas y numeradas, 2022. Tamaño: 24x24 pulgadas. Nos encontramos en un momento crítico para la preservación de la democracia y el acceso imparcial al voto para todos los ciudadanos en edad de votar. Entre la Corte Suprema, la manipulación partidista de los distritos electorales que moldea las legislaturas estatales y el obstruccionismo parlamentario en el Congreso, ya nos enfrentamos a la tiranía de la minoría. Las fuerzas que dominan nuestra política no reflejan los valores de la mayoría de los estadounidenses. Mi libro, «Hechos Alternativos», aborda la confusión generalizada sobre la verdad que permite que los partidos que difundieron la gran mentira sobre las elecciones de 2020 (y muchas otras mentiras), fomentaron la insurrección del 6 de enero y participan en la supresión del voto y otros planes antidemocráticos, prosperen sin control. Una parte de las ganancias de «Hechos Alternativos» beneficiará a la ACLU en sus batallas legales contra la supresión del voto y otros ataques a la Constitución. - Shepard Fairey La obra de Shepard Fairey es profundamente política y social, no solo porque incorpora políticos y eslóganes, sino, aún más importante, porque el artista busca llegar al mayor número de personas posible, exhibiendo su trabajo en las portadas de los libros que leemos, en los álbumes de música que escuchamos y en las paredes de las calles por donde caminamos. «Si coloco el arte en un lugar provocador, conmueve más al espectador y demuestra mi convicción», afirma. De hecho, Fairey, en muchos casos, expresa directamente sus opiniones sobre política y sociedad siempre que tiene la oportunidad. Por ejemplo, tras la publicación del póster «Hope», comentó: «Obama lo ha pasado muy mal, pero ha cedido en muchas cosas que jamás habría imaginado. Es decir, los drones y el espionaje interno son lo último que habría pensado que apoyaría». El aspecto político de su obra también se puede apreciar dentro del espectro del activismo y la actividad humanitaria de Fairey. Muchas de sus obras se han creado en el marco de campañas activistas o se han vendido para apoyar causas relacionadas con las artes, los derechos de los animales, la pobreza, la investigación médica, el medio ambiente, etc. Sin embargo, el artista no se identifica como activista: «Me preguntan si soy activista, y mi respuesta es no. Soy un artista con una perspectiva, pero quiero aportar mi granito de arena para complementar las causas activistas en las que creo. Me siento afortunado de conectar con personas que encuentran útiles mis imágenes y ayudan a difundirlas».

    $521.00

  • Dream of Electric Sheep AP Artist Proof Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impresión de archivo de prueba de artista de Dream of Electric Sheep AP de Scott Listfield

    Sueño de oveja eléctrica AP Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de prensado en caliente del artista Scott Listfield. Prueba de artista AP 2021. Firmada. Tamaño 16x16. Edición de 28 ejemplares. Impresa en papel de archivo de alta calidad, prensada en caliente. Firmada y numerada.

    $532.00

  • Connectats A Barcelona Archival Print by El Pez

    El Pez ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compre la impresión de edición limitada de TITLE en ilustraciones modernas de artistas pop MEDIUM. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Archival Pigment Fine Art INFORMACIÓN

    $504.00

New Graffiti Street Pop Artwork

El surgimiento de nuevos artistas en el arte pop callejero y el grafiti

El mundo del arte urbano y el grafiti está en constante evolución, con nuevos artistas que emergen y aportan perspectivas frescas y técnicas innovadoras. Esta evolución marca un cambio significativo en la forma en que se percibe e interactúa con el arte urbano. En el pasado, el arte urbano y el grafiti se asociaban a menudo con el vandalismo y la disidencia social, pero hoy se reconocen como formas legítimas e influyentes de expresión artística. Este cambio de percepción se debe en gran medida a la nueva ola de artistas que están redefiniendo los límites de esta forma de arte. Estos nuevos artistas suelen fusionar las técnicas tradicionales del grafiti con elementos del arte digital, la escultura y la instalación, creando una experiencia multidimensional para el espectador. No se limitan a los muros del paisaje urbano, sino que extienden su creatividad a galerías, plataformas digitales e instalaciones públicas. Su obra a menudo aborda temas contemporáneos como el ecologismo, la justicia social y el impacto de la tecnología en la sociedad, reflejando las preocupaciones e intereses de una nueva generación.

Tendencias innovadoras que dan forma al arte pop callejero y al grafiti

Las tendencias actuales en el arte pop urbano y el grafiti son tan diversas como los propios artistas. Una tendencia notable es el uso de tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV), que permiten crear experiencias interactivas que trascienden los límites físicos del arte urbano tradicional. Estas tecnologías permiten al público interactuar con el arte de maneras novedosas, añadiendo un elemento dinámico e inmersivo a la experiencia. Otra tendencia significativa es la incorporación de prácticas ecológicas y sostenibles en la creación de arte urbano. Conscientes del impacto ambiental de su trabajo, muchos artistas emergentes experimentan con materiales naturales y biodegradables, y pinturas no tóxicas. Este cambio no solo refleja una creciente preocupación global por el medio ambiente, sino que también cuestiona la idea de que el arte urbano contribuye al deterioro de las ciudades. Además, existe una tendencia creciente a las colaboraciones interculturales e interdisciplinarias en el arte urbano. Artistas de diferentes partes del mundo se unen, combinando sus estilos únicos y sus bagajes culturales para crear obras colaborativas que reflejan una perspectiva global. Esta tendencia no solo está enriqueciendo la escena del arte callejero con diversas influencias, sino que también está fomentando un sentido de comunidad global tanto entre artistas como entre el público.

Impacto de las redes sociales en el nuevo arte callejero

El auge de las redes sociales ha tenido un profundo impacto en la visibilidad y difusión del arte urbano y el grafiti. Plataformas como Instagram, Facebook y Twitter se han convertido en herramientas vitales para que los nuevos artistas muestren su trabajo, lleguen a un público más amplio y conecten con otros artistas y aficionados al arte. Las redes sociales han democratizado la forma en que se comparte y se experimenta el arte, derribando las barreras entre el público y el mundo del arte. Esta accesibilidad también ha propiciado una rápida difusión de nuevos estilos e ideas, impulsando la evolución del arte urbano y el grafiti. Los artistas ahora pueden inspirarse en sus colegas de todo el mundo, lo que da lugar a un panorama artístico rico y diverso. Las redes sociales también han desempeñado un papel crucial en la popularización del arte urbano, lo que ha generado un mayor reconocimiento y aprecio por esta forma de arte.

El futuro del arte pop callejero y el grafiti

De cara al futuro, es evidente que el arte pop urbano y el grafiti seguirán evolucionando e inspirando. La llegada de nuevos artistas y tendencias innovadoras apunta a un futuro vibrante y dinámico para esta forma de arte. A medida que la sociedad cambia y surgen nuevos desafíos, el arte urbano sin duda se adaptará y responderá, manteniéndose como un medio de expresión relevante y poderoso. El papel de la tecnología, la importancia de la sostenibilidad y el impacto de la conectividad global probablemente serán factores clave que definan el futuro del arte urbano. A medida que los nuevos artistas continúen ampliando los límites de lo posible, podemos esperar ver obras aún más innovadoras y provocadoras que desafíen nuestras percepciones y nos inviten a entablar diálogos significativos sobre nuestro mundo.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta