Rojo
-
Eric Pagsanjan Quiccs x SneakerHereos Jumpman Pintura acrílica original de Eric Pagsanjan
Quiccs xSneakerHereos - Jumpman Original, obra de arte única en pintura acrílica sobre lienzo estirado, del popular artista de graffiti callejero Eric Pagsanjan. QUICCS x SneakerHereos 2019 - Jumpman de Eric Pagsanjan. Creado exclusivamente para la tienda efímera del NBA All-Star Weekend. Acrílico sobre lienzo tensado. Tamaño: 45,7 cm x 61 cm x 1,9 cm. Siento respeto y admiración por los artistas que crean su propia ropa. Soy un gran aficionado a las zapatillas y mi colección personal no deja de crecer. Combinando mi pasión por las zapatillas, los diseñadores que las crean y los superhéroes de los cómics, he creado una serie de retratos dedicados a los diseñadores que considero increíbles. Para mí, son superhéroes. Son "SneakerHeroes". Pocas zapatillas en los más de 30 años de historia de la línea Air Jordan son tan infames como las Air Jordan 1 negras y rojas. Estas zapatillas, conocidas como las "Banned" Jordan 1, han sido siempre importantes, desde la mitología que rodea su origen hasta el fervor que inspiran sus reediciones. Así fue como sucedió todo. Se cuenta que Michael Jordan fue multado con 5000 dólares por la NBA cada vez que usaba estas zapatillas durante su debut en 1984, porque infringían las normas de uniforme de la liga. Nike aprovechó esto, creando una campaña publicitaria que jugaba con esa cualidad de fruta prohibida... -Eric Pagsanjan
$712.00
-
Nick Derington Un robot en reposo Giclee Print por Nick Derington
Obra de arte "Un robot en reposo", impresión giclée de edición limitada en papel de acuarela de alta calidad del artista de graffiti de la cultura pop Nick Derington. ¡OBJETIVO ADICIONAL DE KICKSTARTER! "Un robot en reposo" es una impresión giclée de calidad de archivo de 8x10 pulgadas, en papel de acuarela natural prensado en frío, firmada y numerada por Nick Derington.
$103.00
-
Skinner La impresión giclée del gran deshielo de Skinner
La Gran Deshielo, edición limitada, impresión giclée sobre papel de algodón aterciopelado, obra del artista callejero contracultural Skinner. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$224.00
-
Dave Kinsey Kinsey Bluefin Triptych AP Serigrafía de Dave Kinsey
Tríptico Kinsey Bluefin, edición limitada, serigrafía de 6 colores con tinta metálica aplicada a mano sobre papel Cougar Cover White de 100 lb, por Dave Kinsey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista (AP). Kinsey Bluefin de Dave Kinsey. Edición limitada de 100 ejemplares (firmados y numerados). Serigrafía de 6 colores con tintas metálicas sobre papel Cougar Cover White de 100 lb. Dos láminas de 8" x 10". Dave Kinsey nació en Pittsburgh en 1971 y estudió en el Instituto de Arte de Pittsburgh y en el Instituto de Arte de Atlanta antes de mudarse a California en 1994 para dedicarse al diseño y a las bellas artes. Printed Oceans es el programa de láminas artísticas de la Fundación PangeaSeed que busca crear conciencia y educar sobre los problemas ambientales marinos más urgentes a través de la mirada de algunas de las mentes creativas más respetadas de la actualidad. Desde 2012, hemos publicado más de 100 ediciones originales de láminas artísticas que destacan especies marinas en peligro de extinción y hábitats oceánicos. Estas magníficas ediciones ayudan a llevar historias importantes sobre conservación a hogares y espacios de trabajo de todo el mundo, generando un diálogo crucial e inspirando acciones positivas. Al adquirir estas obras de arte de edición limitada, elaboradas artesanalmente con esmero, no solo impulsas el trabajo pionero de la Fundación PangeaSeed en comunidades de todo el mundo, sino que también contribuyes al sustento de nuestros artistas activistas. Juntos, a través del arte y el activismo, podemos ayudar a salvar nuestros océanos.
$240.00
-
J.A.W. Cooper Impresión de archivo Rise de JAW Cooper
Rise, edición limitada de impresiones de pigmentos de archivo en papel Museum Natural Fine Art Paper de JAW Cooper, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «Rise» formó parte de una miniserie de cinco piezas sobre las etapas del proceso de afrontar el dolor, dentro de una exposición individual más amplia en 2013. Esta pintura representó la etapa final: el triunfo tras la crisis. Las cigarras son significativas, pues simbolizan el renacimiento y la metamorfosis, ya que algunas especies pueden permanecer latentes bajo tierra hasta 17 años, hasta que las condiciones sean perfectas, y luego emerger juntas en un evento épico y sincronizado. La verdadera sanación no consiste en endurecerse externamente, sino en permanecer vulnerable y abierto, extrayendo fuerza del interior. - JAW Cooper
$217.00
-
Faile «Wishing On You I Found Love» (Cara B) Serigrafía de Faile
«Wishing On You I Found Love» Cara B Serigrafía de Faile Impresa a mano en papel Lenox de bellas artes de archivo. Edición limitada de 195 ejemplares, firmada y numerada, de 2025. Tamaño de la obra: 19x25. Fondo único aleatorio. Cara B: "I Found Love". «Wishing On You I Found Love» (Cara B) Serigrafía de Faile – Edición Limitada Arte Pop Urbano y Grafiti Faile, el dúo afincado en Brooklyn conocido por su enfoque multifacético del arte pop urbano y el grafiti, presenta «Wishing On You I Found Love B-Side», una impactante serigrafía artesanal sobre papel Lenox de bellas artes de archivo. Esta obra de edición limitada de 48 x 63,5 cm, firmada y numerada por los artistas, es una fusión única de nostalgia, romance e imaginería pop subversiva. Con solo 195 copias disponibles, cada una presenta un fondo aleatorio y único, lo que hace que cada edición sea distinta. La obra principal, «Wishing On You», reinterpreta los cómics románticos clásicos con las texturas desgastadas características de Faile y sus audaces contrastes de color. Dos mujeres contemplan una rana coronada, un guiño lúdico a la transformación de la rana en príncipe en los cuentos de hadas. La imagen captura la tensión entre el anhelo y la desilusión, un tema recurrente en la obra de Faile. El trazo de inspiración vintage y el sombreado de medios tonos evocan las ilustraciones pulp de mediados de siglo, mientras que la paleta de colores saturados le añade un toque contemporáneo. Esta interacción entre lo antiguo y lo nuevo, lo familiar y lo reimaginado, refuerza el poder del arte pop callejero y el grafiti para remezclar narrativas culturales. La evolución de Faile en el arte pop callejero y el grafiti Desde su surgimiento a finales de la década de 1990, Faile se ha mantenido a la vanguardia del arte urbano pop y el grafiti contemporáneos. El dúo, compuesto por Patrick McNeil y Patrick Miller, ha desarrollado un lenguaje visual distintivo arraigado en la decadencia urbana, la nostalgia de la cultura pop y elementos tipográficos audaces. Sus primeras obras de engrudo y esténcil en las calles de la ciudad rápidamente obtuvieron reconocimiento, lo que los llevó a crear murales de mayor tamaño, exposiciones en galerías y láminas coleccionables que conservan la energía cruda de sus orígenes en el grafiti. Sus composiciones a menudo incorporan narrativas fragmentadas, inspiradas en anuncios antiguos, cómics e iconografía religiosa. Mediante el uso innovador de la serigrafía, texturas pintadas a mano y la superposición de técnicas mixtas, Faile ha transformado el arte urbano efímero en obras permanentes que mantienen su presencia dinámica. La estética desgastada y envejecida de su trabajo refleja el panorama siempre cambiante de la cultura urbana, donde los carteles y murales se superponen, se rasgan y se reinterpretan continuamente. Cara B de I Found Love – Una celebración del romance y la tipografía El reverso de esta lámina, «Encontré el amor», es una impactante composición tipográfica que rinde homenaje a la señalización vintage, las cartas de amor y los anuncios retro. Con una tipografía estilizada y elaborados elementos decorativos, esta cara de la obra transforma el mensaje del amor en un espectáculo visual. Los colores neón y los intrincados bordes que recuerdan al encaje evocan la nostalgia de las tarjetas de San Valentín clásicas, mientras que las superposiciones con efecto desgastado le confieren un toque urbano y desenfadado. El uso de la técnica de serigrafía manual por parte de Faile garantiza que cada lámina posea una viveza única, con variaciones en la textura y la distribución de la tinta que hacen que no haya dos piezas iguales. La combinación de letras llamativas, patrones complejos y elementos de diseño nostálgicos eleva esta lámina más allá de una simple nota de amor, convirtiéndola en un icono cultural dentro del movimiento del Arte Pop Urbano y el Grafiti. El impacto perdurable de la obra de Faile en el arte contemporáneo Faile continúa redefiniendo los límites del arte pop urbano y el grafiti, fusionando a la perfección técnicas artísticas de vanguardia con la espontaneidad de la cultura callejera. Su habilidad para transformar imágenes familiares en composiciones que invitan a la reflexión mantiene su obra a la vanguardia del arte contemporáneo. La serigrafía "Wishing On You I Found Love B-Side" es un ejemplo perfecto de su maestría, capturando la tensión entre el romance y el realismo, la nostalgia y la modernidad. Esta serigrafía de edición limitada funciona como pieza de colección y como reflexión sobre la fugacidad del amor, la transformación y la narrativa visual. Ya sea que se exhiba como una celebración de la tipografía, un comentario sobre las expectativas de los cuentos de hadas o una apreciación del intrincado proceso de Faile, esta obra sigue siendo un testimonio contundente del poder del arte pop urbano y el grafiti. A través de su constante innovación, Faile se consolida como pionero en la intersección del grafiti, la cultura pop y las bellas artes.
$1,750.00
-
Risk Rock SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$470.00
-
Adam Caldwell Mme Roland en la prisión de Pelage Pintura original de Adam Caldwell
La señora Roland en la prisión de Pelage. Obra de arte original y única en técnica mixta y óleo sobre lienzo del artista pop distópico moderno Adam Caldwell. 2022 Firmado Óleo de técnica mixta sobre lienzo de 11x14 pulgadas. Pintura original lista para colgar. «Mme Roland en la prisión de Pelage», de Adam Caldwell: Una fusión de narrativas históricas y arte contemporáneo La pintura original de Adam Caldwell, "Mme Roland en la prisión de Pelage", es una conmovedora representación de su singular habilidad para entrelazar narrativas históricas con el lenguaje visual contemporáneo del arte pop distópico. Esta obra firmada de 2022, un óleo y técnica mixta sobre lienzo de 28 x 35,5 cm, ejemplifica el profundo compromiso de Caldwell con el pasado y el presente, creando un diálogo visualmente impactante y emocionalmente resonante. Su enfoque del arte pop, urbano y del grafiti trasciende los límites convencionales, permitiendo una exploración multifacética del tema y la forma. La obra, lista para colgar, presenta una imagen inquietante de Mme Roland, figura de la Revolución Francesa, envuelta en lo que parece ser un sudario, con la mirada velada pero evocadora. El uso de técnicas mixtas por parte de Caldwell realza la profundidad textural de la pieza, invitando a los espectadores a reflexionar sobre la interacción entre las pinceladas tangibles sobre el lienzo y el peso histórico del tema. Los elementos fragmentados y abstractos que rodean la figura central reflejan el caos y la agitación de la época de Madame Roland. Sin embargo, resuenan con las complejidades de la era moderna, sugiriendo paralelismos entre ambas. En la obra de Caldwell, el lienzo se convierte en un espacio donde se difuminan las fronteras entre el arte pop urbano y la pintura al óleo tradicional, creando un lugar donde los ecos de la historia se encuentran con la estética del grafiti y el arte pop contemporáneos. La superposición de medios e imágenes en «Madame Roland en la prisión de Pelage» es característica del estilo de Caldwell, que a menudo yuxtapone elementos clásicos y contemporáneos, aludiendo a la naturaleza cíclica de las luchas sociales y a la búsqueda constante de justicia y libertad. La pintura se erige como testimonio de la perdurable relevancia de las figuras y los acontecimientos históricos en el discurso del arte moderno, particularmente dentro de los ámbitos del arte pop y el arte urbano, que tradicionalmente han servido como plataformas para el comentario y la crítica social. La obra de Caldwell invita a reflexionar sobre las lecciones de la historia, el espíritu perdurable de figuras revolucionarias y el papel del arte como medio para examinar y comprender la condición humana. En esencia, «Mme Roland en la prisión de Pelage» de Adam Caldwell es más que una simple pintura; es una narrativa plasmada en óleo y técnica mixta, una declaración sobre la continuidad de la historia y un reflejo del poder del arte para encapsular tanto lo específico como lo universal. Mediante obras como esta, Caldwell sigue ampliando los límites de lo que el arte pop puede transmitir, tendiendo un puente entre el pasado y el presente, lo histórico y lo contemporáneo, lo clásico y lo urbano.
$803.00
-
Cope2- Fernando Carlo Detroit Serie 25 Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Cope2- Fernando Carlo
Detroit Serie 25 Pintura original Pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre madera entelada por Cope2 Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2010. Obra original firmada y titulada. Pintura acrílica en aerosol, técnica mixta, sobre panel de madera entelado. Lista para colgar. Arte de graffiti. Letras burbuja. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. Siempre quise hacer una exposición como esta. Últimamente me he dedicado principalmente a la pintura con técnicas mixtas, pero llevo más de treinta años haciendo grafiti puro y duro, si se le puede llamar así. Eso es lo que me convirtió en Cope2. Pero me gusta variar y mostrar mis diferentes estilos. Así que, con esta exposición, puedo mostrar mi evolución estilística y cómo he progresado. "Versátil" muestra de dónde vengo y qué hago ahora", dijo Cope2 desde su estudio en Nueva York. La evolución de Cope2 en el arte pop callejero y el grafiti Dentro del panteón del arte pop callejero y el grafiti, Cope2 se erige como una figura de gran importancia, un nombre sinónimo de las raíces crudas y la evolución dinámica del género. La "Pintura Original de la Serie Detroit 25" es un testimonio del recorrido del artista a través del panorama siempre cambiante del arte urbano. Esta obra original de 2010, firmada y titulada, de 61 x 41 cm, fusiona pintura en aerosol, pintura acrílica y técnica mixta sobre un panel de madera enmarcado, encarnando la esencia de lo que Cope2 ha denominado "grafiti hardcore". Pero va más allá. Exhibe un grafiti listo para colgar que palpita con la energía de las letras burbuja, un estilo característico que ha convertido a Cope2 en una figura célebre del arte pop moderno. Esta pieza no es simplemente una obra de arte estática; narra la historia de la evolución artística de Cope2. Tras más de tres décadas dedicadas al arte del grafiti, Cope2 se ha ganado el reconocimiento no solo por su fidelidad a las raíces del grafiti, sino también por su adaptabilidad y su dominio de técnicas mixtas. La serie "Detroit Series 25" refleja esta transición, mostrando cómo el artista ha evolucionado desde las calles hasta el estudio, desde el encargo hasta la obra perdurable. La trayectoria artística de Cope2 y su influencia en el arte moderno En palabras del artista, Cope2 ha descrito su trayectoria artística como una marcada por la versatilidad y la evolución. El paso del uso exclusivo de pintura en aerosol a una amplia gama de medios señala una tendencia más amplia dentro de la integración del arte urbano en el mundo de las bellas artes. La "Serie Detroit 25" es emblemática de este cambio, al combinar técnicas tradicionales de grafiti con la textura del acrílico y la solidez de la madera como lienzo. Esta fusión refleja un enfoque sofisticado del arte urbano, difuminando las fronteras entre la subcultura underground y el refinado mundo de las galerías. La obra de Cope2, en particular la "Serie Detroit", puede considerarse una crónica cultural que documenta el auge del arte urbano desde sus inicios subversivos hasta su reconocimiento generalizado. Sus piezas están impregnadas del espíritu del paisaje urbano neoyorquino, cuna del grafiti contemporáneo, pero conectan con un público mucho más amplio que el de la ciudad. A través de su obra, Cope2 ha capturado la emoción visceral del graffiti, los colores llamativos, los contornos atrevidos y la autoexpresión sin complejos, todo ello traduciéndolo a un formato que impone respeto dentro de la esfera del arte contemporáneo. Reflejando narrativas sociales a través del arte del grafiti La "Serie Detroit 25" de Cope2 es más que una obra estética; es una declaración social que captura el espíritu de su época. Su arte no existe en el vacío, sino como un vibrante comentario sobre el entorno del que surge. La obra narra la historia de una transición, no solo para el artista, sino también para el propio grafiti. Antaño relegado a los márgenes del mundo del arte y considerado un acto de vandalismo, el grafiti se ha recontextualizado gracias a obras como las de Cope2. Estas piezas reflejan la evolución de las narrativas en torno al arte urbano, elevándolo a una forma de arte pop callejero que refleja la evolución de las actitudes sociales hacia el espacio público, la propiedad y la libertad artística. El legado de la "Serie Detroit 25" de Cope2 reside en su capacidad para cautivar la imaginación de un público diverso, llevando la voz cruda y auténtica de las calles a los espacios consagrados de las galerías de arte. Encarna el espíritu de resiliencia y adaptabilidad, permitiendo que el grafiti perdure y florezca a pesar de las percepciones sociales, a menudo hostiles. La obra se erige como un vibrante testimonio del poder del arte pop urbano y el grafiti para trascender sus orígenes, influyendo y transformando profundamente la escena del arte moderno. Al contemplar el impacto de la "Detroit Series 25", queda claro que la influencia de Cope2 va más allá de lo visual. Su obra, con sus imágenes vívidas y su conmovedor uso de técnicas mixtas, subraya el potencial del grafiti como catalizador del diálogo y la reflexión. Es una poderosa demostración de la capacidad del artista para evolucionar sin dejar de ser fiel a los principios fundamentales de su oficio, asegurando que su obra siga siendo relevante y resonante en el vertiginoso mundo del arte moderno. A través de sus creaciones, Cope2 ha mostrado sus orígenes y su presente, dejando una huella imborrable en el tejido del arte pop urbano y el grafiti.
$5,867.00 $4,987.00
-
Akinori Oishi Aki Sharks #3 Dibujo de marcador original de Akinori Oishi
Aki Sharks #3 Dibujo original a mano con rotulador sobre lienzo del artista de arte callejero moderno de tendencia Akinori Oishi. Dibujo original firmado a rotulador sobre lienzo sin bastidor, 2014. Medidas de la obra: 11 x 13,25 pulgadas. Printed Oceans es el programa de láminas artísticas de la Fundación PangeaSeed que busca crear conciencia y educar sobre los problemas ambientales marinos más urgentes a través de la mirada de algunas de las mentes creativas más respetadas de la actualidad. Desde 2012, hemos publicado más de 100 ediciones originales de láminas artísticas que destacan especies marinas en peligro de extinción y hábitats oceánicos. Estas magníficas ediciones ayudan a llevar historias importantes sobre conservación a hogares y espacios de trabajo de todo el mundo, generando un diálogo crucial e inspirando acciones positivas. Al adquirir estas obras de arte de edición limitada, elaboradas artesanalmente con esmero, no solo impulsas el trabajo pionero de la Fundación PangeaSeed en comunidades de todo el mundo, sino que también contribuyes al sustento de nuestros artistas activistas. Juntos, a través del arte y el activismo, podemos ayudar a salvar nuestros océanos.
$503.00
-
Keith Haring BEARBRICK 100% y 400%
Compra BEARBRICK BE@RBRICK Figura de arte coleccionable de juguete con ilustraciones de vinilo de Medicom de edición limitada. 2022 Bearbrick Medicom Coleccionable Tamaño 400% AQUÍ
$249.00
-
Invader GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST
Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$12,352.00
-
Frank Kozik SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$317.00
-
Darien Birks Impresión de archivo Catch A Fade de Darien Birks
Catch A Fade, impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano Darien Birks. Edición limitada de 98 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 30,5 x 30,5 cm. Impresión deportiva de baloncesto de Michael Jordan, Chicago Bulls. «Nací a principios de los 80, crecí en los 90 y, como fanático del baloncesto, me sentí atraído naturalmente por el icónico Michael Jordan y los Chicago Bulls. Esta obra está inspirada en el documental "The Last Dance", que narra la historia de la dinastía como nunca antes la habíamos visto, a la vez que presenta a este equipo a la generación actual. Me sentí impulsado a evocar esa nostalgia y rendir homenaje a mis jugadores favoritos de la época dorada de la franquicia». - Darien Birks
$285.00
-
Bwana Spoons Un equilibrio encantador. Acuarela original de Bwana Spoons
Un equilibrio encantador. Acuarela original de Bwana Spoons. Obra de arte única sobre papel de bellas artes tejido con bordes irregulares, realizada por un artista pop de arte callejero. Acuarela original firmada, 2006. Tamaño: 5,5 x 7,5 pulgadas. Un equilibrio encantador de Bwana Spoons: Equilibrio lúdico en el arte pop callejero y el grafiti «Un equilibrio encantador» es una acuarela original de 2006 de Bwana Spoons, realizada sobre papel verjurado de bellas artes de 14 x 19 cm. Conocido por sus personajes caprichosos, paletas de colores radiantes y la profunda imaginación que inspira la creación de mundos, Bwana Spoons plasma su singular mezcla de inocencia, extrañeza y abstracción narrativa en una composición compacta llena de deleite visual. La pintura presenta un personaje fantástico —mitad humanoide, mitad criatura— haciendo malabares o equilibrando un plato sobre su cabeza mientras monta o interactúa con una tortuga estilizada. Rodeada de motivos florales arremolinados, aguadas de color sueltas y densas texturas de pincel, la escena se convierte en una metáfora de la serenidad en medio del caos. Evoca calma emocional a la vez que rebosa energía. Como obra independiente dentro del género del Arte Pop Urbano y el Grafiti, representa la dedicación de Bwana Spoons a la narración fantástica a través de formas pictóricas accesibles. Carácter, gesto y movimiento simbólico La figura central de «Un equilibrio encantador» se caracteriza por extremidades exageradas, rasgos faciales estilizados y líneas expresivas que combinan la lógica caricaturesca con un movimiento surrealista. Sus brazos extendidos y piernas levantadas sugieren tanto acrobacias como un instante de suspensión en el aire. La amplia sonrisa, la nariz azul brillante y el remolino de cabello verde realzan el carácter caprichoso, convirtiendo a la figura en protagonista visual de una historia sin palabras. La tortuga bajo el personaje ancla la obra en un movimiento lento y una energía terrenal, reforzando el tema del equilibrio. El enfoque de Bwana Spoons en el diseño de personajes es no lineal y lúdico, rechazando la anatomía convencional en favor de formas fluidas y cargadas de significado emocional. Dentro del arte pop urbano y el grafiti, estos personajes funcionan como reflejos emocionales, canalizando la energía a través de la abstracción visual. La técnica de la acuarela y el mundo artesanal El uso que hace Bwana Spoons de la acuarela es denso, estratificado y de rica textura. En lugar de suaves aguadas o un minimalismo translúcido, su enfoque abraza la fusión de colores, pinceladas gruesas y vibrantes degradados. Los rosas, verdes, azules y tonos tierra de «Un equilibrio encantador» se funden entre sí con una armonía intencionada, creando un fondo que evoca un entorno natural fantástico sin caer en el realismo. El uso de color opaco en algunas secciones expande los límites del medio, sugiriendo la superposición de capas propia del muralismo o la serigrafía. Los bordes rasgados a mano del papel verjurado resaltan aún más la escala íntima y el carácter artesanal de la obra. Cada parte de la imagen vibra con movimiento, haciendo que incluso la quietud parezca viva. En el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, esta pintura es una expresión a pequeña escala de una imaginación a gran escala. Cucharas Bwana y la celebración del diseño emocional «Un equilibrio encantador» ejemplifica la habilidad de Bwana Spoons para infundir bondad, rareza y narrativa en cada pincelada. Su obra no busca criticar ni confrontar; ofrece evasión, humor e introspección a partes iguales. Al crear criaturas extrañas en vibrante armonía con su entorno, Spoons invita al espectador a detenerse, observar y reconectar con una forma de alegría visual a menudo ausente en la cultura urbana contemporánea. El equilibrio que explora no es solo literal, sino emocional y visual. Como figura del arte pop urbano y el grafiti, Bwana Spoons sigue ofreciendo una puerta de entrada a mundos que se sienten a la vez personales y universales. Esta pieza nos recuerda que el arte puede ser delicado y extático a la vez; que el equilibrio, aunque fugaz, siempre merece ser plasmado en la pintura.
$575.00
-
Shepard Fairey- OBEY Somos dueños del futuro Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY
Compre Somos dueños del futuro Serigrafía de 2 colores tirada a mano sobre papel de arte color crema moteado por el artista de grafiti pop Shepard Fairey-Obey x Antonino D'Ambrosio Obra de arte callejero rara de edición limitada. 2013 Firmado por Shepard Fairey/ Antonino D'Ambrosio y edición limitada numerada de 450 ilustraciones Tamaño 18x24 Shepard Fairey X Antonino D'Ambrosio We Own the Future, 2013 Serigrafía en colores sobre papel crema moteado 24 x 18 pulgadas (61 x 45,7 cm) (hoja) Ed. 26/450 Firmado, numerado y fechado a lápiz en el borde inferior Publicado por Obey Giant, Los Ángeles
$5,696.00
-
Charmaine Olivia Impresión giclée cara al cielo de Charmaine Olivia
Obra de arte Heavenfaced, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de la artista de graffiti de la cultura pop Charmaine Olivia. Edición limitada de 350 ejemplares, firmada y numerada (2014). Tamaño de la obra: 8,5 x 11 pulgadas.
$134.00
-
ASVP ASVP Figura No 15 Giclee Print por ASVP
Obra de arte ASVP Figura No 15, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop ASVP. Edición limitada basada en uno de los primeros diseños de nuestra serie SUPER MATTER. Estampada en relieve, firmada y numerada a lápiz en el anverso. Año: 2018. Edición: 100. Tamaño: 45,7 x 61 cm. Técnica: Impresión de inyección de tinta Ultrachrome. Papel: Epson Legacy Etching, 300 g/m², 100% algodón.
$134.00
-
Stinkfish Impresión de archivo azul El Halcón del Mar de Stinkfish
El Halcón del Mar - Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en azul con serigrafía negra sobre papel de bellas artes de 310 g/m² por Stinkfish, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Encontré esta revista en una librería de segunda mano en el centro de Bogotá. Usé un rotulador fino de tinta tradicional sobre la portada. Es una revista chilena de 1959. Suelo dibujar sobre este tipo de superficies, como discos antiguos y portadas de revistas. Está inspirada en mi arte callejero; trabajo retratos mezclados con estilos a mano alzada y pintura en aerosol. - Stinkfish Pequeñas marcas o rasguños en el papel a lo largo de los márgenes blancos superiores que no penetran el papel. Mínimos. Adherido a cartón negro, sin marco.
$125.00
-
Kunstrasen Casa sin título. Pintura original en aerosol acrílico de Kunstrasen.
Casa sin título. Pintura original en aerosol acrílico de Kunstrasen. Obra de arte única sobre lienzo tensado en bastidor de galería, realizada por un artista pop de arte callejero. 2022 Firmado por Kunstrasen y fechado. Pintura acrílica en aerosol, técnica mixta . Obra de arte original. Tamaño 6x6. Ligero desgaste en el borde de fijación. Explorando la vívida narrativa de la Casa sin título de Kunstrasen La obra «Casa sin título» de Kunstrasen es una cautivadora pieza de arte pop urbano que retrata la sutil interacción entre la tranquilidad doméstica y la disrupción. Creada en 2022, esta obra original es una expresión única que exhibe la energía audaz y cruda característica de los artistas pop urbanos. La obra de Kunstrasen está realizada con pintura acrílica en aerosol sobre un lienzo tensado, ofreciendo una experiencia visual vibrante y llena de textura. La pieza, de tamaño modesto (15x15 cm), es un testimonio de la habilidad del artista para comunicar narrativas complejas en un espacio reducido, una destreza que los artistas pop urbanos han perfeccionado para utilizar con eficacia en espacios públicos. Elementos característicos de la expresión artística de Kunstrasen El estilo característico de Kunstrasen se manifiesta en esta pieza única, que combina técnicas de estarcido propias del grafiti con la vibrante paleta de colores característica del arte pop. La obra presenta una imagen sencilla pero profunda en su simbolismo: una casa que representa familiaridad y seguridad se yuxtapone con un acto de vandalismo, un cóctel molotov en llamas que introduce un elemento de caos y plantea interrogantes sobre la seguridad de la aparentemente serena escena doméstica. El uso de plantillas permite crear líneas nítidas y definidas que caracterizan las formas, mientras que la pintura en aerosol aporta espontaneidad y dinamismo, especialmente visible en las llamas que lamen la fachada de la casa. Resonancia cultural de "Casa sin título" en el arte moderno En «Casa sin título», Kunstrasen explora la resonancia cultural del arte pop urbano al reflexionar sobre temas como la seguridad, el riesgo y los sucesos inesperados que pueden perturbar la paz del hogar. El anonimato de la persona que perpetra el acto y la representación genérica de la casa universalizan el mensaje, permitiendo que espectadores de diferentes orígenes se identifiquen con la obra. Este enfoque refleja una característica esencial del arte pop urbano y el grafiti: su capacidad de comunicarse universalmente, a menudo con imágenes sencillas pero impactantes que un público amplio puede asimilar y comprender rápidamente. Coleccionabilidad e influencia de la obra de Kunstrasen A pesar de su pequeño tamaño, "Casa sin título" tiene un peso significativo en términos de coleccionismo e influencia. Las obras originales de artistas urbanos como Kunstrasen son muy codiciadas, ya que trasladan la esencia del arte callejero a las colecciones privadas, permitiendo apreciar el comentario crudo y a menudo público de las calles en un contexto personal. La pieza, firmada y fechada por el artista, posee la autenticidad e individualidad que los coleccionistas y entusiastas del arte pop urbano y el grafiti valoran profundamente. Obras como esta continúan difuminando las fronteras entre el arte culto y el arte urbano, desafiando las nociones tradicionales de lo que se considera valioso o digno de una galería. En el mundo del arte pop urbano y el grafiti, "Casa sin título" de Kunstrasen es una poderosa declaración, una instantánea del conflicto entre el orden y el caos que define gran parte de la experiencia humana. La obra nos recuerda el poder de la narrativa visual y cómo artistas como Kunstrasen pueden capturar dinámicas sociales complejas en una sola imagen impactante. A medida que crece el aprecio por el arte callejero, obras como esta sin duda seguirán provocando reflexión y conversación, afianzando su lugar en la narrativa en constante evolución del arte contemporáneo.
$675.00
-
Hijack Serigrafía de San Valentín para mejores amigas por Hijack
Serigrafía de San Valentín para mejores amigas, de Hijack. Impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Edición limitada de 92 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 20 x 30 cm. Serigrafía. Explorando la fusión del amor y el arte pop callejero en la serigrafía de San Valentín de Hijack's BFF La fusión de emociones con la vibrante crudeza del arte pop urbano cobra una forma cautivadora en la serigrafía "BFF Valentine's Day" de Hijack, una impactante obra de graffiti que se erige como una declaración contundente en el arte contemporáneo. El artista detrás de esta creación, Hijack, es hijo del reconocido artista urbano Mr. Brainwash (cuyo nombre real es Thierry Guetta). Hijack se ha labrado un lugar propio en la escena del arte urbano, y sus obras son codiciadas por entusiastas y coleccionistas de todo el mundo. La serigrafía "BFF Valentine's Day" es una obra impresa a mano sobre papel de bellas artes que encapsula la esencia del arte pop urbano. El magistral uso que Hijack hace de este medio en la edición limitada de 2024, compuesta por tan solo 92 piezas firmadas y numeradas por el artista, subraya la exclusividad y el toque personal que conecta con la sensibilidad del conocedor de arte. Con unas dimensiones de 20x30 cm, esta serigrafía es un testimonio de la dedicación del artista a la calidad y la artesanía. Intimidad e iconografía: El lenguaje visual de la obra de Hijack La obra de Hijack capta la atención con su gran corazón palpitante al fondo, símbolo del amor y el afecto. El sujeto, una figura encapuchada, permanece sentado en actitud contemplativa, absorto en sus pensamientos, irradiando una atmósfera de soledad reflexiva. Esta yuxtaposición de un corazón audaz y simbólico con una figura solitaria invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones personales y la naturaleza reflexiva del amor mismo. Aquí, el arte de Hijack resplandece, fusionando la inmediatez de la calle con la profundidad de la experiencia individual. La elección de una paleta de colores limitada —el rojo intenso, el amarillo soleado y el verde azulado relajante, sobre un fondo y una figura de un blanco puro, salpicados de alegres lunares— evoca la obra de los pioneros del arte pop, a la vez que la impregna con la rebeldía del arte urbano. La meticulosa superposición de capas y los marcados contrastes de la impresión, propios de la serigrafía, resaltan la habilidad del artista y hacen eco de la cacofonía visual de los murales y grafitis callejeros. Hijack: Una voz distintiva en el arte callejero pop y el grafiti Nacido y criado en el crisol cultural de Los Ángeles, California, la inmersión de Hijack en un entorno rico en arte urbano ha influido significativamente en su trayectoria artística. El anonimato que suele acompañar a los artistas callejeros añade un halo de misterio a la obra de Hijack, permitiendo que el arte se comunique directamente con el público. Su estilo, caracterizado por líneas audaces, imágenes con esténcil y comentarios sociopolíticos, tiende un puente entre la expresión personal y las formas de arte público. En la serigrafía "BFF Valentine's Day", vemos manifestarse este diálogo entre lo personal y lo público. La pieza no es solo un deleite visual; es una instantánea de una emoción profundamente personal y universalmente comprendida. Al representar una emoción tan significativa a través del arte pop urbano, Hijack invita a un público más amplio a conectar con la sentimentalidad que a menudo se reserva para las representaciones más tradicionales del Día de San Valentín. La obra resuena con el espíritu del grafiti, donde el entorno juega un papel crucial en la narrativa. De manera similar, la serigrafía de Hijack difumina la línea entre el espacio personal y la exhibición pública, invitando la crudeza de la calle a espacios íntimos. Esta obra destaca como un poderoso ejemplo de cómo los artistas contemporáneos pueden fusionar los mundos dispares del arte urbano y las bellas artes, creando piezas accesibles y profundamente evocadoras. La serigrafía "BFF Valentine's Day" de Hijack es más que una simple representación del amor o un sello distintivo del arte pop urbano; es una interacción entre el espectador y el creador. Cada impresión, por su propia naturaleza artesanal, posee características individuales: sutiles variaciones que las hacen únicas, al igual que las historias personales de amor que representan. La edición limitada amplifica esta conexión, asegurando que cada pieza ocupe un lugar especial en el continuo del arte pop urbano y el grafiti. A través de esta obra, Hijack ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los ecos personales dentro de los espectáculos públicos del amor y el arte urbano. Con su iconografía audaz y su tema introspectivo, la impresión captura la doble esencia del arte pop urbano: lo público y lo personal, lo glorioso y lo minucioso. Es una declaración visual de amor desde las calles, una carta de amor escrita en el lenguaje del grafiti, y una pieza que nos recuerda la profundidad emocional que se puede encontrar en los lienzos más inesperados.
$2,188.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Impresión de archivo The Gang AP de Dulk- Antonio Segura Donat
Impresión de prueba de artista AP de The Gang por Dulk- Antonio Segura Donat. Edición limitada impresa a mano con pigmentos de archivo. Arte callejero pop graffiti. Obra de arte moderna. Prueba de artista AP 2023 Firmada y marcada Impresión AP Edición limitada Tamaño de la obra 9,84 x 12,83 Pigmento de archivo Bellas Artes. La seductora complejidad de "The Gang AP" de Dulk Antonio Segura Donat, también conocido como Dulk, crea un mundo cautivador en "The Gang AP Artist Proof Archival Print", donde la vitalidad de la naturaleza se fusiona con la imaginación. Como prueba de artista (AP), esta edición de 2023 es una pieza de colección, firmada y con la distintiva marca AP, que indica su condición de exclusiva. Esta edición limitada, de 25 x 32,6 cm, demuestra la maestría de Dulk en el uso de pigmentos de archivo sobre bellas artes. Celebrando el mérito artístico con impresiones de pigmentos de archivo La cuidadosa selección del soporte de impresión pigmentada de archivo, con bordes irregulares aplicados a mano, refleja una dedicación a la calidad, garantizando que los colores vivos y los intrincados detalles de la obra de Dulk perduren en el tiempo. Esta atención a la longevidad es un aspecto crucial del arte urbano moderno y el grafiti pop —un movimiento conocido por su naturaleza transitoria— que ahora busca la permanencia en el mundo del arte a través de reproducciones de alta fidelidad. La visión de Dulk en "The Gang AP" En esta obra, Dulk teje una narrativa rica en simbolismo y vibrante de color. "The Gang AP" presenta un tótem de animales, cada personaje rebosante de personalidad y detalle, sobre un fondo luminoso que parece celebrar su existencia. Esto es característico del trabajo de Dulk, que a menudo profundiza en temas como el medio ambiente, la conservación y el reino animal desde una perspectiva crítica y conmovedora. La impresión es un testimonio de las raíces de Dulk en el arte pop urbano y el grafiti, donde la narrativa es tan vital como el atractivo estético. La superposición de personajes en "The Gang AP" sugiere unidad e interdependencia, evocando la dinámica social que suele explorarse en las narrativas del arte urbano. La impresión "The Gang AP" de Dulk refleja la evolución del arte pop urbano. Más allá de ser una pieza de colección, se erige como un emblema de la narrativa contemporánea a través del arte, inspirándose en la herencia del grafiti y el rico tapiz de la cultura pop. Esto subraya el lugar de Dulk en el mundo del arte como un creador que tiende un puente entre la naturaleza salvaje del mundo natural y los paisajes urbanos estructurados donde florece el arte callejero.
$676.00
-
Sam Chivers Serigrafía PI de Sam Chivers
PI Serigrafía de edición limitada a 4 colores, impresa a mano sobre papel de bellas artes por el artista pop Sam Chivers. 3.141592653589793 Matemáticas Pi, Edición 22
$256.00
-
Outis Serigrafía roja Revandalism de Outis
Re-Vandalismo - Serigrafía de edición limitada en rojo de 11 colores, impresa a mano sobre papel satinado Somerset de 300 g/m² por Outis Rare Street Art, famoso artista de arte pop. Edición limitada de 2015, firmada y numerada (número 44), del artista Outis Red Variant. Serigrafía de 11 colores sobre papel Somerset de 300 g/m². Medidas: 70 x 52 cm. Representa un grafiti en un entorno industrial de galería de arte, con multitud de personas fotografiando y admirando el arte urbano. Re-Vandalismo Rojo por Outis Re-Vandalism Red es una impactante y provocadora serigrafía artesanal de 11 colores, creada por el enigmático artista pop urbano Outis. Lanzada en 2015 en una edición limitada de tan solo 44 piezas, esta obra fusiona la esencia rebelde del grafiti con la sofisticación de una galería de arte. Con unas dimensiones de 70 x 52 cm e impresa en papel Somerset Satin de 300 g/m², la obra explora temas como la expresión urbana, la aceptación cultural y la relación en constante evolución entre el arte callejero y las bellas artes institucionalizadas. Un comentario audaz sobre el arte y la cultura Esta lámina representa una impactante escena de un grafiti en rojo vibrante, con un estilo desenfadado, expuesto sobre un pedestal en una galería de arte. El entorno, con una multitud admiradora, detalladas pinturas clásicas enmarcadas y un guardia de seguridad, crea una fascinante yuxtaposición. El texto rojo del grafiti proclama con audacia "Arte Callejero" sobre un fondo de pared de ladrillo, invitando a los espectadores a reconsiderar cómo se perciben el arte pop callejero y el grafiti en un contexto de bellas artes tradicional. El rojo vibrante sirve como punto focal, resaltando el contraste entre la energía cruda del arte urbano y la atmósfera refinada de la galería. La visión artística de Outis Outis, cuyo nombre alude a la palabra griega para "nadie", es una figura enigmática célebre por su aguda crítica social y su singular enfoque del arte pop urbano. Su obra suele criticar las normas sociales, poniendo de relieve la difusa frontera entre vandalismo, rebeldía y arte. «Re-Vandalism Red» plasma esta filosofía al situar el arte urbano en un espacio tradicionalmente reservado a las bellas artes, cuestionando las nociones de legitimidad, valor y jerarquía cultural. El uso de la meticulosa serigrafía de once colores demuestra el compromiso de Outis con la artesanía, a la vez que mantiene la crudeza de los temas inspirados en el grafiti. Coleccionable de edición limitada Re-Vandalism Red forma parte de una edición limitada y exclusiva de 44 láminas, cada una firmada y numerada por Outis. El uso de papel Somerset Satin de 300 g/m² de alta calidad garantiza la preservación de los colores vibrantes y los intrincados detalles, convirtiendo la obra en una pieza visualmente impactante y perdurable. Su tamaño relativamente grande realza su presencia, convirtiéndola en una adición excepcional para cualquier colección de arte contemporáneo. La combinación de su disponibilidad limitada, su audaz narrativa visual y su significado cultural la elevan a la categoría de una preciada pieza de colección. Re-Vandalism Red de Outis celebra el poder transformador del arte pop urbano y el grafiti. Al situar el grafiti en un contexto artístico institucionalizado, invita a los espectadores a repensar los prejuicios culturales y a explorar las definiciones cambiantes del arte. Esta lámina de edición limitada no es solo una obra de arte, sino una declaración sobre el diálogo constante entre tradición y rebeldía, convirtiéndola en una pieza imprescindible tanto para coleccionistas como para aficionados.
$568.00
-
Tim Oliveira Studio Session 613 #5 Serigrafía de Tim Oliveira
Sesión de estudio 613 #5 Edición mixta de 8 colores Impresión serigráfica de edición limitada realizada a mano sobre papel Arches de bellas artes de Tim Oliveira Arte callejero raro Artista famoso de arte pop. Sesión de estudio 2016 #613, Edición limitada de 8 impresiones, impresión #5/8. Tamaño de impresión 22x30. Firmada y numerada a lápiz, impresa en papel Arches de bellas artes, 100% algodón BFK Rives con dos bordes deshilachados y dos bordes naturales.
$217.00
-
Alex Garant Impresión de archivo de nada más que un estado mental de Alex Garant
Nada más que un estado mental. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes del artista pop Alex Garant. Obra de arte moderna. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 20 x 24 pulgadas. Alex Garant – Nada más que un estado mental en el arte pop callejero y el graffiti Nothing More Than A State of Mind de Alex Garant es una impresión de pigmento de archivo de 2022 que ejemplifica el estilo óptico característico del artista. Esta edición de arte de 50x60 cm, limitada a solo 50 copias firmadas y numeradas, presenta el retrato de una joven con la mirada perdida, pero a la vez con una inquietante multiplicidad. Su rostro está adornado con ojos y labios duplicados —perfectamente representados pero visualmente fracturados—, lo que provoca en el espectador un momento de disonancia cognitiva. El retrato de Garant funciona como una anomalía visual en el sistema, cuestionando la percepción y explorando las distorsiones psicológicas de la vida moderna. Si bien se presenta en formato de bellas artes, esta obra se alinea profundamente con la sensibilidad y las tácticas visuales del arte pop urbano y el grafiti. La chaqueta cortavientos roja y cian de la protagonista destaca con intensidad gráfica sobre un fondo neutro que enfoca el rostro —y sus duplicados— con nitidez. El uso del color en bloques, la pincelada segura y la ambigüedad emocional remiten a un lenguaje visual nacido en los murales públicos y los carteles pegados con engrudo. Al romper la armonía facial, Garant desafía la zona de confort del espectador. Este no es un retrato para halagar o complacer. Está diseñado para cuestionar cómo vemos a los demás —y a nosotros mismos— en un mundo moldeado por la constante reflexión digital y la sobreestimulación emocional. Identidad disrupda a través del surrealismo a pie de calle La técnica de doble visión característica de Alex Garant no es meramente estilística, sino que posee un peso conceptual. En esta obra, las superposiciones de rasgos faciales sugieren estados mentales fracturados por la repetición, la presión social y la fatiga informativa. El retrato se percibe como un fallo viviente, donde una identidad estática no puede existir. Esta tensión estética resuena profundamente con la cultura del grafiti, donde la interrupción visual es tanto un acto de rebeldía como un método narrativo. Al igual que una firma callejera garabateada sobre una valla publicitaria reluciente, las duplicaciones en la pintura de Garant rechazan la perfección pulida, optando en cambio por la multiplicidad y la distorsión. Este enfoque temático refleja la corriente psicológica subyacente del arte pop callejero. Los artistas de este movimiento suelen utilizar la figuración surrealista y la sobrecarga visual para comentar sobre la percepción, el consumismo y la fragmentación mental. «Nothing More Than A State of Mind» lo logra al presentar al sujeto humano no como una imagen fija, sino como una proyección mental cambiante, que encarna la complejidad y la inestabilidad emocional. Técnica y simbolismo alineados con la cultura pop callejera Si bien Garant pinta con métodos tradicionales, sus retratos poseen la fuerza gráfica del arte callejero. Los colores primarios vibrantes, la simetría precisa y el efecto visual casi digital de la duplicación reflejan la estética impactante del grafiti y la cultura del pegado de carteles. La obra se interpreta como un eco visual, vibrando con una frecuencia emocional y simbólica. Obliga al espectador a trabajar, a reprocesar, a reevaluar; una exigencia familiar para quienes contemplan murales callejeros que a menudo abruman, confrontan o provocan con su escala y contenido. El título, «Nothing More Than A State of Mind» (Nada más que un estado mental), añade profundidad conceptual, sugiriendo que la percepción misma es inestable, fluida y susceptible a la distorsión. En una era donde las identidades digitales cuidadosamente seleccionadas y los filtros algorítmicos moldean cómo se consume la identidad, la obra de Garant actúa como espejo y advertencia. Su sujeto no está roto; está multiplicado, atormentado, posiblemente atrapado en un bucle psicológico o emocional. Este mensaje se alinea con la esencia de la tradición crítica del arte del grafiti: rechazar la apariencia superficial y, en cambio, revelar lo que yace debajo. El lugar de Alex Garant en el surrealismo pop moderno y las bellas artes influenciadas por el grafiti Las contribuciones de Alex Garant al arte pop urbano y al grafiti trascienden las galerías. Si bien sus pinturas son altamente coleccionables y refinadas, su crudeza emocional y subversión visual las sitúan firmemente dentro de los límites del movimiento. Su obra ha captado la atención de publicaciones y exposiciones de arte internacionales, destacando por su audaz desafío a las normas visuales. En lugar de celebrar la belleza estática, Garant la fractura, exponiendo las verdades psicológicas ocultas tras la percepción. «Nothing More Than A State of Mind» no es solo un retrato: es una filosofía visual, una reflexión profunda sobre la identidad y la inestabilidad, ejecutada con precisión y una intensidad emocional propia del pop. Su técnica surrealista y su mensaje simbólico conectan profundamente con las herramientas y tácticas del arte urbano, demostrando que la rebeldía visual no se limita a los aerosoles y los callejones; reside allí donde un artista se atreve a distorsionar lo esperado y reflejar la fragmentada experiencia humana.
$226.00
-
DKNG Creo que tienes mi serigrafía de grapadora de DKNG
Creo que tienes mi grapadora. Edición limitada ICON Series. Serigrafía de 4 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por DKNG, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. La grapadora roja de la película "Office Space", famosa por su papel en Milton. Toda película tiene un icono: un objeto, decorado o localización emblemáticos. Algo que, en una sola imagen, puede representar la película entera. El equipo de diseño formado por Dan Kuhlken y Nathan Goldman, también conocidos como DKNG, llama a estas imágenes «iconos», y son el tema de su primera exposición individual en la Galería 1988 West de Los Ángeles. La muestra, titulada simplemente ICON, consta de 50 piezas que representan lugares y objetos icónicos de algunas de tus películas y series favoritas de todos los tiempos. Cada pieza es pequeña (30 cm x 30 cm) y representa un elemento que resume una película completa. Y, por supuesto, cada una está realizada con el estilo distintivo de DKNG: brillante, geométrico y a la vez detallado.
$159.00
-
Risk Rock 420 Warhol Style #2 Impresión serigrafiada por Risk Rock
420 Warhol Style #2 Impresión Edición Limitada Serigrafía de 6 colores impresa a mano sobre papel vitela blanco Coventry Rag de 300 g/m² por Risk Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Edición especial de serigrafía a seis colores de Risk Rock Studios para 420 - ¡Al estilo Warhol! Serigrafía - Edición de 20 - Firmada y numerada. Papel vitela blanco Coventry RAG de 300 g/m². Tamaño: 20 x 20 pulgadas.
$352.00
-
Jolene Lai Impresión de archivo de Migración-Lai de Jolene Lai
Impresión de edición limitada de bellas artes con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes de la artista Jolene Lai. Edición de 2018 de 40 ejemplares. Impresión artística de 14x18 pulgadas en papel de 290 g/m². Firmada y numerada a mano.
$217.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión de serigrafía Just Future Rising de Shepard Fairey- OBEY
Just Future Rising, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 2021 Firmado y numerado, Just Future Rising 18 pulgadas por 24 pulgadas Edición de 450 23 de junio de 2021 «Creé esta ilustración para la portada “VOTA” de la revista Time justo antes de las elecciones de 2020. En aquel momento, quise abordar la situación tan particular que atravesábamos como país, enfrentando la pandemia de la COVID-19, la agitación social en torno a la brutalidad policial y la discriminación racial, la supresión del voto y una profunda división política. Seguimos enfrentándonos a todos estos problemas, aunque el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 ha mejorado significativamente la seguridad pública y ha beneficiado la lucha para erradicar la pandemia. En esta ilustración, el símbolo rebelde, generalmente tan claro como el pañuelo que cubre el rostro, adquiere un significado diferente durante la pandemia, convirtiéndose en un emblema de seguridad, respeto por los demás y una señal de que quien lo porta cree en la ciencia». -Shepard Fairey «Just Future Rising» es una impactante serigrafía de Shepard Fairey, artista reconocido por su profundo impacto en el arte urbano y pop a través de la serie OBEY. Esta obra de edición limitada, de 45,7 x 61 cm, se lanzó el 23 de junio de 2021 en una serie numerada de 450 piezas. Cada impresión se realiza a mano, utilizando cuatro colores sobre papel fino con motas, lo que resalta el estilo característico de Fairey que fusiona el arte con la crítica social. Esta pieza es una extensión de su compromiso con los problemas contemporáneos, ya que acompañó inicialmente la portada «VOTE» de la revista Time, creada en el período previo a las elecciones de 2020. La obra de Fairey refleja constantemente temas de activismo político y crítica cultural, y «Just Future Rising» es una vívida representación de ese espíritu. La imagen refleja el clima turbulento de su creación: una nación que lucha contra la pandemia de COVID-19, la convulsión social derivada de la injusticia racial, los desafíos a la democracia por la supresión del voto y una profunda polarización política. En esta obra, la imagen de una mujer con un pañuelo que le cubre el rostro simboliza una narrativa multifacética: transforma un símbolo tradicional de rebeldía en un símbolo de seguridad y solidaridad ante una crisis de salud pública. El pañuelo, adornado con intrincados diseños, lleva una insignia que dice «El futuro está por escribir», reforzando el mensaje de que el cambio es posible y el futuro está en manos del pueblo. La decisión de Fairey de representar el pañuelo, un ícono rebelde clásico, como una mascarilla protectora denota un profundo cambio en los símbolos culturales a raíz de la pandemia. Refleja respeto por la ciencia y un reconocimiento del esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis. La obra trasciende la mera estética, encarnando el mensaje de que preocuparse por la comunidad y ser considerado con la salud pública son ahora actos de rebeldía en sí mismos. Esto resuena profundamente con el compromiso de larga data del artista de usar su arte para apoyar el cambio social y político. En el portafolio de creaciones de Shepard Fairey, "Just Future Rising" no es solo una obra de arte pop; es un artefacto cultural nacido de una era definida por la agitación y un llamado a la acción. Se erige como un recordatorio del poder del arte para influir en el discurso, inspirar la acción y reflejar las complejidades de la experiencia humana en tiempos de adversidad.
$384.00
-
Ben Frost Impresión de archivo de papel secante de 1984 de Ben Frost
1984 Papel secante Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte sobre Papel Secante Perforado por Ben Frost Arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado. La esencia del comentario de Frost se basa en subvertir el significado y los mensajes promovidos por los medios de comunicación convencionales. En otras palabras, y como él mismo ha afirmado: «Cuanto menos llenes tu mente con las trampas de la publicidad y la mala televisión, más espacio tendrás en tu cerebro para cosas valiosas». Al mismo tiempo, su visión de la cultura pop moderna resulta igualmente convincente. Los medios de comunicación convencionales, la publicidad y la política se identifican como algunos de sus principales campos de interés, que utiliza y mezcla de forma provocadora. El término «provocador» no se emplea al azar. Lo que hace el arte de Ben Frost es, esencialmente, la apropiación y la instrumentalización de imágenes contra el mismo sistema que las originó.
$572.00
-
Ron Guyatt Serigrafía de Star Lord de Ron Guyatt
Edición limitada de Star-Lord, serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Ron Guyatt, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Inspirado en la película Guardianes de la Galaxia. El póster incluye elementos como la nave de Peter Quill, alias Star-Lord, la "Milano", y sus cañones elementales. Sobre Star-Lord se encuentra la Gema del Infinito. También, sobre Peter, aparecen elementos como una cinta de casete y otros detalles.
$159.00
-
Nate Duval Alfabeto cortado a mano - Azul
Compre Alfabeto recortado a mano: serigrafía en dos colores tirada a mano en azul sobre papel de bellas artes del artista Nate Duval Obra de arte pop de edición limitada. 2014 Edición Limitada Firmada y Numerada de 35 Obras Tamaño 7.75x10
$159.00
-
Kaws- Brian Donnelly Companion Flayed- Blush Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Companion Flayed - Edición Limitada Rojo Rubor, Juguete de Vinilo Coleccionable, Obra de Arte del Artista Pop Moderno Kaws. Edición limitada sin abrir de 2016. Medidas: 10,5 x 4,5 x 2,5 pulgadas / 16,7 x 11,4 x 6,4 cm. El compañero de KAWS, despellejado en rojo rubor: una expresión vibrante del arte pop callejero La figura "The Companion Flayed in Blush Red" es una pieza vibrante dentro de la extensa obra de KAWS, el renombrado artista pop contemporáneo. Como parte de una completa serie lanzada en 2016, esta edición limitada y abierta cautiva con su llamativo color y su intrincado diseño. Presentada en su empaque original sin abrir, la figura mide 26,7 x 11,4 x 6,4 cm y expresa profundamente la interacción entre la sensibilidad del arte urbano y el mercado de juguetes de arte coleccionables. KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly, ha forjado un legado creando figuras que resuenan profundamente con los motivos del arte pop urbano y el grafiti. "The Companion", quizás su creación más famosa, ha sido reinterpretada en diversas formas, cada una revelando un aspecto diferente de su carácter y la filosofía del artista. Las versiones "flayed", como esta en rojo rubor, dejan al descubierto el mecanismo interno de la figura, ofreciendo una disección literal y figurativa de su forma. La resonancia cultural de la serie complementaria de KAWS La edición Companion Flayed Blush Red representa un momento cultural significativo para KAWS y el mundo del arte en general, coincidiendo con su aclamada exposición "Where The End Starts" en Fort Worth, Texas. Al igual que sus predecesoras, esta figura mide 28 cm de alto, transmitiendo una presencia imponente e íntima. Lanzada a través de plataformas como KAWSONE, el MoMA y el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, la serie Companion simboliza la aceptación y celebración del arte urbano en espacios artísticos prestigiosos. La serie Companion Flayed, con su interior expuesto y vibrante, constituye un poderoso comentario sobre la naturaleza de la exposición emocional y física. El color rojo rubor añade una dimensión de calidez y conexión, contrastando con la percepción a menudo fría e impersonal del arte urbano. KAWS juega con la dicotomía entre el yo interior y la imagen exterior, invitando a la reflexión sobre las complejidades de la identidad y las fachadas que mantenemos. Impacto y coleccionabilidad de los Compañeros Desollados de KAWS La edición Companion Flayed Blush Red no solo es una pieza visualmente impactante, sino también una de gran valor para coleccionistas. La decisión de lanzar la figura en formato de edición abierta refleja el deseo de KAWS de democratizar la propiedad del arte, permitiendo que más entusiastas posean una parte de su visión. Este enfoque se alinea con la filosofía del arte urbano, que tradicionalmente enfatiza la accesibilidad y la participación comunitaria. Con su empaque intacto y en perfectas condiciones, esta edición en particular es un artículo codiciado tanto por coleccionistas de figuras de arte moderno como por seguidores de KAWS. El atractivo estético de la pieza y su importancia en la trayectoria del arte pop urbano y el grafiti la convierten en una obra de arte multifacética, que es a la vez un artefacto cultural y un testimonio del impacto perdurable de KAWS en el arte contemporáneo. Companion Flayed en Blush Red es una audaz declaración sobre los límites permeables entre el arte comercial, la cultura urbana y las bellas artes, una frontera que KAWS explora con una delicadeza sin igual.
$1,908.00
-
Shepard Fairey- OBEY Noir Flower Woman Blue AP Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY
Noir Flower Woman Blue AP Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY Prueba de Artista Serigrafía impresa a mano en papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2022 Firmada y marcada AP Edición limitada de la obra de arte Tamaño 18x24 Impresión serigráfica de una mujer sosteniendo una gran flor de loto. La lámina «Obey Noir Flower Woman» se inspira en el diseño Art Déco y las portadas de álbumes de la música Dark Wave. La imagen admite diversas interpretaciones. Principalmente, la veo como un homenaje a los idealistas que protegen el medio ambiente, cultivan la justicia y mantienen el optimismo en lo más profundo de su ser. Todos nos enfrentamos a desafíos y hostilidades, pero las fuerzas externas no controlan nuestra fuerza interior ni nuestro idealismo. ¡Nosotros sí! El idealismo impulsa a la acción. Quienes perpetran injusticias se valen de la apatía para salirse con la suya. Cultiva tu idealismo interior y las acciones constructivas surgirán naturalmente. Una parte de los beneficios de esta lámina se destinará a Greenpeace para apoyar su labor en la mejora de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. - Shepard Fairey. La obra "Noir Flower Woman Blue AP" de Shepard Fairey es un testimonio de la armoniosa fusión entre el arte pop y el arte urbano, con un guiño único a la cultura del grafiti. Impresa a mano mediante serigrafía sobre papel de bellas artes, esta lámina de 45x60 cm captura a una mujer que sostiene delicadamente una flor de loto gigante. Esta cautivadora obra, lanzada como Prueba de Artista en 2022, no solo es una pieza excepcional por su edición limitada, sino también por el toque personal que Fairey le imprime a través de su firma y la distintiva marca "AP". A primera vista, "Noir Flower Woman" parece estar fuertemente influenciada por elementos Art Déco y la estética de las portadas de álbumes de la Dark Wave. Sin embargo, bajo sus capas visuales yace un profundo mensaje. Shepard Fairey se inspira en aquellos idealistas que se mantienen comprometidos con la protección del medio ambiente, defienden la justicia y cultivan un optimismo inquebrantable, incluso ante la adversidad. Su obra argumenta que los desafíos externos jamás podrán eclipsar la luz radiante de la resiliencia y el idealismo interior. En lugar de ser meros espectadores, Fairey invita a las personas a canalizar su idealismo interior, transformándolo en un cambio tangible. Este sentimiento cobra aún más fuerza al considerar que una parte de las ganancias de la venta de esta obra se destina a Greenpeace en su incansable lucha contra el cambio climático y por una mayor protección del medio ambiente. Esta pieza de Fairey no es solo una obra de arte; es un emblema que muestra la convergencia entre el atractivo visual y la defensa impactante, un sello distintivo que diferencia gran parte de su arte de los géneros pop, urbano y del grafiti. Al sumergirse en los intrincados detalles de "Noir Flower Woman Blue AP", los espectadores se ven invitados a reflexionar, responder y actuar sobre el mundo que les rodea.
$840.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Universal Dignity de Shepard Fairey- OBEY
Dignidad Universal, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero único. Artista de arte pop OBEY. Edición limitada firmada de 2022. 45,7 cm x 61 cm. Edición de 600 ejemplares. 3 de junio de 2022. La obra «Dignidad Universal» busca promover la paz, la igualdad y la humanidad. Me gustaría que se partiera de la premisa fundamental de que TODAS las personas merecen respeto y dignidad humana. Esto se aplica al significado universal de dignidad: ser valorado y respetado por lo que uno es, en lo que cree y cómo vive su vida. Me considero un ciudadano del mundo y, si bien creo que las naciones cumplen una función estructural, todas las personas deberían ser iguales y la vida de cada persona tiene el mismo valor, independientemente de dónde viva. - Shepard Fairey
$561.00
-
Remio Remio Study 04 Pintura acrílica en aerosol original de Remio
Estudio Remio- 04 Original Único en su Tipo, Técnica Mixta, Pintura en Aerosol, Pintura Acrílica sobre Papel de Bellas Artes del Popular Artista de Graffiti Callejero Remio. Técnica mixta sobre papel de bellas artes. Tamaño: 54 x 50 pulgadas. Lanzamiento: 31 de enero de 2020. Tirada: 1 unidad. Masivo
$2,933.00 $2,493.00
-
Shepard Fairey- OBEY Icon Collage Bottom - Impresión de serigrafía de gran formato de Shepard Fairey - OBEY
Icono Collage Inferior - Edición limitada de gran formato, impresión serigráfica de 3 colores realizada a mano sobre papel color crema moteado con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía de gran formato (76,2 x 97,8 cm). Edición limitada de 70 ejemplares. 31 de octubre de 2016. Papel de algodón 100% de calidad de archivo con bordes irregulares. Sello editorial OBEY en la esquina inferior izquierda. Firmada por Shepard Fairey.
$4,011.00
-
Risk Rock SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$470.00
-
Adam Lister Impresión de archivo de Optimus Prime Transformer por Adam Lister
Impresión de archivo de Optimus Prime Transformer por Adam Lister. Edición limitada en papel mate de bellas artes prensado en caliente de 300 g/m². Arte moderno de artista callejero de graffiti pop. 2023 Impresión firmada y numerada Edición limitada de 50 Tamaño de la obra 6x8 Pigmento de archivo Bellas artes Optimus Prime Transformer de pie en estilo Glitch. Optimus Prime: Un artefacto moderno en la expresión del arte pop En la dinámica interacción entre la cultura popular y el arte, la figura de Optimus Prime se erige como un ícono monumental. La impresión de archivo de Adam Lister de 2023 captura al formidable líder de los Transformers en un estilo que armoniza la estética de los videojuegos clásicos con las tendencias vanguardistas del arte contemporáneo. Esta serie de edición limitada, con solo 50 piezas existentes, es un testimonio de la exclusividad que suele buscarse en el ámbito del grafiti pop y el arte urbano. Cada impresión está meticulosamente elaborada en papel mate de bellas artes Hot Press de 300 g/m², lo que le confiere una cualidad tangible a la naturaleza digital del estilo glitch. La interpretación de Optimus Prime por Lister en estilo glitch funciona como una poderosa narrativa visual que profundiza en temas de heroísmo, tecnología y transformación. El uso de pigmentos de archivo garantiza que cada obra de arte no solo presente vívidamente al personaje, sino que también resista el paso del tiempo, al igual que el legado perdurable de la franquicia Transformers. El tamaño de 6x8 de la obra invita al espectador a interactuar con ella a nivel personal, resonando con la experiencia íntima de contemplar arte pop callejero en un espacio público. De la animación a la impresión de archivo: La evolución de un líder La evolución de Optimus Prime, de personaje animado a objeto de una obra de arte, refleja la cambiante percepción de lo que constituye el arte en la era moderna. Como figura central de la saga Transformers, Optimus Prime encarna cualidades de liderazgo, fuerza e integridad moral. La decisión de Lister de plasmar a este personaje en un estilo pixelado con efecto glitch revela mucho sobre la intersección entre las influencias de la infancia y la sofisticación del arte moderno. La transformación de este personaje de la pantalla a una lámina de edición limitada refleja la transformación del arte urbano, de movimiento underground a una forma de expresión artística respetada. Esta obra en particular de Adam Lister evoca la nostalgia de los años ochenta, la época en que Transformers cautivaron por primera vez la imaginación de niños y adultos. Al representar a Optimus Prime en una forma de arte modernista, Lister tiende un puente entre el pasado y el presente, ofreciendo una reflexión sobre la influencia perdurable de los iconos de la cultura pop. Su obra también alude a la transformación de los medios de comunicación, destacando la progresión desde las animaciones dibujadas a mano hasta las creaciones digitales, y ahora, a obras de arte de técnica mixta que fusionan el diseño digital con las técnicas tradicionales de impresión de bellas artes. Adam Lister y la estética de la nostalgia digital Adam Lister, artista estadounidense, es reconocido por su habilidad para destilar imágenes complejas en su esencia geométrica. Al elegir representar a Optimus Prime, personaje frecuentemente asociado con el cambio y la adaptabilidad, Lister reflexiona sobre el poder transformador del arte. Su enfoque único de las bellas artes —inspirado en el arte pop urbano y el grafiti— desafía los límites tradicionales de los medios artísticos. El Optimus Prime de Lister no es solo la representación de un personaje, sino la encarnación de la influencia de la era digital en el arte. El estilo glitch, con su sugerencia de fragmentación y reconstrucción digital, refleja el impacto del mundo digital en la cultura y la sociedad. La obra de Lister dialoga con el espectador, invitándolo a considerar el papel de la tecnología en el arte y el poder de los íconos de la cultura pop para trascender sus medios originales. A través de sus grabados de edición limitada, Adam Lister ofrece a coleccionistas y entusiastas la oportunidad de poseer una obra de arte que es a la vez un artefacto moderno y un guiño al pasado. La lámina de Optimus Prime, con sus colores vibrantes y líneas definidas, celebra la capacidad de la cultura pop para inspirar y la habilidad del artista para canalizar esa inspiración y crear algo único y que invita a la reflexión. Es una prueba de la continua relevancia de personajes como Optimus Prime y de la capacidad del arte para transformarlos en nuevas formas para nuevas audiencias.
$282.00
-
Denial- Daniel Bombardier Quema tu Wonder Bra OG AP Archival Print de Denial- Daniel Bombardier
Quema tu Wonder Bra - Impresión artística de edición limitada OG con pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² del legendario artista de arte callejero y cultura pop moderna Denial. Prueba de artista AP 2021 Firmada y marcada Impresión de edición limitada AP Quema tu Wonder Bra- OG, Wonder Woman desnuda DC Comics Pop Art. Quema tu Wonder Bra: Una declaración audaz en el arte pop callejero de Denial «Burn Your Wonder Bra» es una impactante impresión artística de edición limitada, realizada con pigmentos de archivo y creada en 2021 por Denial, un reconocido artista urbano y figura clave de la cultura pop moderna. Conocido por desafiar los límites con su arte provocativo y satírico, Denial se ha consolidado como una figura influyente en los movimientos del arte pop urbano y el grafiti. La obra se lanzó como prueba de artista (PA) de edición limitada, firmada y marcada como PA por el artista, e impresa en papel artístico MOAB de 290 g/m² de alta calidad, lo que la convierte en una pieza de colección muy codiciada. Reinterpretando imágenes icónicas a través de la cultura pop «Burn Your Wonder Bra» rinde homenaje a la clásica figura de la Mujer Maravilla, un ícono perdurable tanto en la historia del cómic como en la cultura popular contemporánea. Denial reinterpreta este símbolo de fuerza y feminidad con un toque rebelde y satírico. La audaz composición, de estilo cómic, presenta a la Mujer Maravilla con su reconocible atuendo azul y rojo, pero con una representación descarada y sin complejos que desafía las nociones tradicionales de belleza y la representación femenina. Esta obra refleja el estilo característico de Denial, que combina elementos del arte clásico del cómic con comentarios modernos y de fuerte contenido social. La frase «Burn Your Wonder Bra», estampada en la parte superior de la pieza, añade otra capa de significado, haciendo referencia al movimiento feminista de las décadas de 1960 y 1970 que rechazó las expectativas sociales impuestas a las mujeres. Al fusionar este contexto histórico con la estética del arte pop, Denial crea un diálogo visual provocador sobre el empoderamiento, la libertad y los roles de género en la sociedad actual. El uso de colores primarios brillantes, gruesos contornos negros y técnicas de sombreado de medios tonos se inspira en las obras de Roy Lichtenstein, al tiempo que las impregna de la crudeza y la actitud del arte callejero. Negación: Una voz en el arte pop callejero moderno y el grafiti Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, es un artista canadiense que ha tenido un impacto significativo en la escena artística internacional. Su obra se distingue por sus imágenes audaces y coloridas, y por su mordaz crítica al consumismo, la política y la cultura popular. Al crear arte visualmente impactante e intelectualmente estimulante, Denial invita a los espectadores a cuestionar las normas y los valores sociales. Su arte a menudo se nutre de la cultura del grafiti y las tradiciones del arte pop, lo que hace que su obra conecte tanto con el público urbano como con los coleccionistas. «Burn Your Wonder Bra» ejemplifica la capacidad de Denial para reinterpretar imágenes familiares desde una perspectiva crítica. Demuestra su habilidad para fusionar técnicas de bellas artes con influencias del arte urbano, creando una obra a la vez rebelde y refinada. La edición limitada de prueba de artista de esta obra aumenta aún más su rareza y atractivo para los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti. El impacto de Burn Your Wonder Bra en el arte contemporáneo «Burn Your Wonder Bra» se erige como una poderosa declaración dentro del movimiento del Arte Pop Urbano, reflejando la singular habilidad de Denial para fusionar la nostalgia del cómic con temas modernos como el feminismo, la libertad y la resistencia. Al utilizar a la Mujer Maravilla como símbolo, Denial transforma una figura clásica de la cultura pop en una representación de liberación y autoexpresión. El título provocador invita a los espectadores a rechazar los estándares obsoletos y abrazar la individualidad, conectando profundamente con problemáticas sociales contemporáneas. La impresión de pigmentos de archivo, de alta calidad y realizada en papel artístico MOAB de 290 g/m², garantiza su durabilidad y riqueza cromática, convirtiéndola en una pieza perdurable para cualquier colección. Esta obra destaca la continua contribución de Denial a la evolución del Arte Pop Urbano y el Arte del Grafiti, consolidando su papel como un artista que no teme desafiar las convenciones a la vez que celebra imágenes icónicas.
$575.00
-
Damien Hirst Las emperatrices- H10-4 Suiko Aluminio Giclée de Damien Hirst
Compre The Empresses- H10-4 Suiko Pop Street Artwork Impresión de serigrafía Giclee & Giltter de edición limitada en lámina de aluminio del artista moderno de graffiti urbano Damien Hirst. Firmado 2022 Materiales: Impresión Giclée laminada sobre composite de aluminio, serigrafiada con purpurina. Dimensiones de la obra: 100 x 100 cm Detalles adicionales: Firmado y numerado en la etiqueta 39,37x39,37 Suiko, una composición que evoca la vida de muchas maneras, lleva el título de la primera emperatriz registrada de Japón. Aunque la leyenda dice que varias mujeres habían gobernado antes de Suiko (554-628 d. C.), su ascenso al poder después de que su hermano Sushun fuera asesinado en 592 d. C. marcó una ruptura con la tradición de instalar gobernantes masculinos. Suiko es recordada por las influencias chinas y coreanas que trajo al país, incluida la implementación del calendario chino, la llegada de artesanos chinos y coreanos y, quizás lo más notable, el establecimiento del budismo. En Suiko, alas emparejadas de varios tamaños emanan del centro de la obra, produciendo un círculo concéntrico simétrico, un arreglo compositivo que recuerda el simbolismo budista y el ciclo de vida. Este patrón circular está sorprendentemente definido por líneas brillantes de color rojo que cruzan diagonalmente la composición desde el centro para encontrarse con cada esquina. Con las alas colocadas sobre un fondo rojo, las líneas se disparan a través de los pares de alas incorpóreas donde alguna vez existieron los cuerpos. Como ocurre con todas las obras de la serie, Suiko aparece en un constante estado de transformación, las mariposas se mueven y evolucionan a medida que uno permanece frente a la obra. Si bien las complejidades se pueden apreciar realmente de cerca en la impresión, desde lejos la composición adquiere una nueva vida. Desde este punto de vista, Suiko se revela con una disposición de alas en forma de globo, que se organizan en torno al patrón central de círculos concéntricos y se complementan con disposiciones externas de otras alas. Este arreglo es similar a una estructura biológica o molecular, evocadora de los organismos que representa.
$7,146.00
-
Shepard Fairey- OBEY Blondie Live at the Roundhouse - Serigrafía negra de Shepard Fairey - OBEY
Blondie en directo en el Roundhouse - Serigrafía de edición limitada en negro a dos colores, impresa a mano sobre papel crema moteado, por Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. Live at the Roundhouse (Black) Serigrafía 18 x 24 pulgadas Edición de 150 23 de junio de 2017 Mide 18" x 24". Póster del concierto de Blondie, artista de música punk rock, en The Roundhouse, Londres, Inglaterra, 2017.
$384.00
-
Cope2- Fernando Carlo Impresión de archivo de papel secante NY Tripway Map II de Cope2- Fernando Carlo
NY Tripway Map II Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secador Perforado por Cope2 arte pop cultura LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado. El inicio del nuevo milenio encontró a Cope2 en una etapa diferente de su carrera, centrándose cada vez más en consolidarse en el panorama artístico de galerías y museos. Si bien el artista había comenzado a trabajar sobre lienzo mucho antes de la década del 2000, fue entonces cuando dio un giro radical y aceptó exponer sistemáticamente en espacios cerrados. Ya sea que se considere el grafiti una forma de arte expresiva y vibrante o una forma de vandalismo irresponsable, una cosa es segura: en los últimos años ha captado la atención del público en general, llegando incluso a las galerías más importantes del mundo.
$352.00
-
Phil Lumbang Hug Life Beast en serigrafía 3D de Phil Lumbang
Hug Life - Bestia 3D Interior, edición limitada, serigrafía de 2 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Philip Lumbang, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Impreso con un efecto 3D básico rojo/azul.
$218.00
-
Askew One CUADRO
Compra PINTURA Obra de arte de pintura original única en su tipo en MEDIANO por Popular Street Art Pop Culture Artist ARTIST. 2022 Cuadro Original Firmado Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$820.00
-
Gary Taxali Serigrafía «I Love Only You» de Gary Taxali
Serigrafía «I Love Only You» de Gary Taxali. Impresión manual de 6 colores sobre papel Arches Fine Art blanco. Edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, 2014. Tamaño de la obra: 29 x 23 cm. Serigrafía. El significado y la técnica de la serigrafía "I Love Only You" de Gary Taxali La serigrafía "I Love Only You" de Gary Taxali es un vibrante ejemplo del arte pop urbano contemporáneo y del grafiti. Esta pieza de edición limitada, creada en 2014, demuestra la singular fusión de cómics clásicos, estética publicitaria e imágenes lúdicas que caracterizan el trabajo de Taxali, arraigándolo firmemente en el legado del arte pop y expandiendo sus límites hacia el arte urbano y el grafiti. Taxali, conocido por su estilo distintivo, suele combinar lo retro con lo moderno, y esta obra no es la excepción. Se trata de una impresión manual de seis colores sobre papel Arches Fine Art blanco, una elección que refleja la dedicación del artista a la artesanía y la calidad. El papel Arches es apreciado entre los artistas por su textura y durabilidad, lo que avala su longevidad y valor para los coleccionistas. La edición limitada de "I Love Only You", con solo 50 copias firmadas y numeradas, aumenta su exclusividad y atractivo para los coleccionistas. Sus dimensiones aproximadas de 74 x 58 cm la convierten en una pieza sustancial, ideal para exhibir en un lugar destacado. La serigrafía, un método popularizado por el ícono del Pop Art Andy Warhol, permite a Taxali lograr colores vivos e imágenes nítidas que resultan impactantes y con gran resonancia emocional. Explorando el continuo del arte pop en el arte callejero a través de la obra de Taxa li La obra de Gary Taxali suele ser celebrada por su capacidad de capturar el espíritu del Pop Art y trasladarlo al lienzo más crudo y expresivo del arte urbano. «I Love Only You» ejemplifica esta fusión. El tema —un personaje caprichoso que interactúa directamente con un objeto inanimado, infundiéndole afecto y personalidad— encapsula la esencia del interés del Pop Art por lo cotidiano y lo comercial. Sin embargo, las líneas audaces de Taxali y la presencia de la obra como pieza de arte urbano pop y grafiti también evocan la cualidad directa e inmediata de este arte. Los personajes de Taxali recuerdan a los dibujos animados de los años 30, pero poseen un toque contemporáneo que conecta con el público actual. El carácter lúdico de la obra, combinado con su mensaje directo y sencillo, es característico de la capacidad del arte urbano para comunicarse con un público amplio. Esta superposición entre el arte culto y el arte popular, entre las paredes de las galerías y las esquinas de las calles, es un rasgo definitorio de la práctica artística de Taxali y sitúa a "I Love Only You" dentro del diálogo continuo del arte como experiencia pública y personal. Valor cultural y artístico de la serigrafía de Taxali «I Love Only You» no solo representa una fusión de estilos artísticos, sino que también encarna una declaración cultural que resuena con el espíritu del Pop Art y el Arte Urbano. Ambos movimientos han buscado a menudo difuminar las fronteras entre la cultura popular y la alta cultura, y la obra de Taxali contribuye a este discurso. Yuxtapone técnicas de arte comercial con prácticas artísticas convencionales, sugiriendo que el arte puede ser a la vez accesible y sofisticado. La obra de Taxali ocupa un lugar destacado en el mundo del arte por su atractivo estético y su comentario sobre el amor, el consumismo y la interacción entre texto e imagen. La frase «I Love Only You», yuxtapuesta con diversos objetos, alude a la mercantilización de las emociones y las relaciones, un tema recurrente en el Pop Art y el Arte Urbano. Al presentar este comentario mediante la serigrafía —una técnica asociada a la producción en masa— Taxali subraya la tensión entre singularidad y ubicuidad, un debate siempre presente en las discusiones sobre arte público. El atractivo perdurable de "I Love Only You" de Gary Taxali «I Love Only You» de Gary Taxali es un testimonio del papel del artista como puente entre el pasado y el presente, entre las bellas artes y la cultura urbana. Mediante la meticulosa elaboración de esta impresión y la cuidadosa selección del medio, Taxali ha creado una obra visualmente cautivadora, rica en significado y contexto. Como pieza de arte pop urbano y grafiti, sigue atrayendo al público, generando conversaciones y reflejando la cultura que representa y, a la vez, critica. La rareza y el carácter artesanal de la impresión consolidan aún más su estatus como objeto de colección codiciado, encarnando el espíritu del arte pop y la ética irreverente y democrática del arte urbano y el grafiti. En «I Love Only You», Taxali ha capturado un momento en la historia del arte, contribuyendo a su evolución.
$676.00
-
Mad Impresión de archivo de papel secante Soar LSD de Mad
Soar LSD Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo en Papel Secante Perforado por MAD, arte pop de la cultura LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.
$352.00