Arte fino con esténcil
-
Faile Lavender Book- Signed Military Deal Stencil Serigrafía de Faile
Libro Lavanda - Libro de arte de edición limitada, serigrafiado y firmado, con obras de arte pop moderno del artista callejero de graffiti FAILE. Edición limitada de 2004 de 50 ejemplares con portada serigrafiada, con una mujer triste/conmocionada y la inscripción "Military Deal" en estilo plantilla. Firmada por FAILE en la contraportada interior. El colectivo de arte urbano neoyorquino Faile invitó a artistas de doce países a crear obras inspiradas en su relación con la lavanda y las recopiló en su cuarto libro temático y colaborativo. Incluye un CD de 17 pistas titulado «¡Grandes Éxitos de LAVANDA!». Artistas, diseñadores y fotógrafos como Deanne Cheuk, David Ellis, Shepard Fairey y Stefan Sagmeister contribuyeron con obras en una paleta que abarca desde el blanco y el negro hasta cualquier tonalidad de púrpura imaginable. El libro incluye una introducción de Devon Dikeou, de la revista Zing, una colección de relatos breves de Griffin Creech y un CD de música. Edición limitada de 3000 ejemplares. Publicado por Die Gestalten Verlag, 31 de agosto de 2004. ISBN: 3899550366. 140 páginas, tapa dura, incluye CD de audio.
$1,725.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$1,124.00 $955.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$1,407.00 $1,196.00
-
Praxis SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$242.00
-
Mad Picnic Unique HPM Stencil Print de Mad
Picnic Edición Limitada Plantilla Pintada a Mano con Detalles Decorados a Mano sobre Papel Base Prolux de 300 g/m² por MAD Graffiti Artista Callejero Arte Pop Moderno. Impresión única de plantilla HPM para picnic de Mad Ha expuesto sus obras únicas en muros y galerías de arte de numerosos países de todo el mundo, entre ellos Irán, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Turquía.
$352.00
-
Snik Escape Pintura original de técnica mixta de Snik
Escape Original Mixed Media Painting de Snik. Obra de arte única enmarcada sobre panel por un artista pop de arte callejero. Pintura original de técnica mixta firmada, 2018. Medidas: 15,5 x 9,5 cm (enmarcada: 18,5 x 11,5 cm). Escape by Snik – Descenso congelado y quietud poética en el arte pop callejero y el grafiti Escape es una pintura original de técnica mixta de 2018 del dúo de artistas británicos Snik. Con unas dimensiones de 39,4 x 24,1 cm, se presenta en un marco personalizado de 47 x 29,2 cm. Ejecutada con meticulosas capas de esténcil y la técnica de aerosol sobre panel, esta obra única captura una figura femenina suspendida en el aire, en plena caída o vuelo, con el cuerpo arqueado en un momento de liberación, lucha o trascendencia. El fondo ennegrecido se convierte en un vacío, mientras que la figura, representada con tonos austeros y delicados detalles superficiales, flota como un fantasma al borde del abismo. Reconocidos por su maestría en el uso del esténcil y sus retratos de gran carga emocional, Snik crea en Escape una composición que encarna tensión, gracia y una inquietante poesía visual. En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, la pieza alude a la fragilidad física y la ruptura espiritual utilizando únicamente el lenguaje de la forma y la luz. Artesanía en capas y emoción dimensional El proceso característico de Snik se basa en la precisión: cada capa de plantilla se corta a mano y se rocía individualmente, lo que permite una profundidad de detalle y un realismo que transforma el aerosol en algo casi escultórico. En Escape, los pliegues del vestido de la protagonista, los mechones sueltos de su cabello y la delicada articulación de sus extremidades se construyen mediante este método meticuloso. Su cuerpo se siente a la vez firme e ingrávido: atado en algunos puntos, parcialmente oculto, con las extremidades atrapadas entre el movimiento y la quietud. La tensión creada por las cuerdas sugiere confinamiento, pero su postura suspendida en el aire evoca liberación. Esta dualidad es fundamental en el lenguaje visual de Snik: momentos de belleza contenidos dentro de sistemas de restricción. En Street Pop Art & Graffiti Artwork, esta precisión emocional redefine las posibilidades del retrato con aerosol, trascendiendo lo visual para adentrarse en lo psicológico. Vacío oscuro y aislamiento emocional El vacío oscuro que rodea a la figura en Escape no es un mero fondo, sino un espacio conceptual. Aísla al sujeto de cualquier entorno o contexto específico, obligando al espectador a centrarse únicamente en la forma y la sensación. Este austero espacio negativo amplifica la cualidad flotante de la figura, haciéndola parecer suspendida en sus pensamientos o en un sueño, en lugar de atrapada por la gravedad. Las sutiles texturas de la superficie, los finos bordes de las líneas de aerosol y los reflejos en las extremidades y los pliegues de la tela revelan un dominio magistral de la luz y la atmósfera. La negrura se convierte en un espejo de lo desconocido, símbolo del trauma, la trascendencia o la silenciosa resaca de un intento de fuga largamente anhelado. Este uso del minimalismo en el arte pop urbano y el grafiti demuestra cómo la ausencia puede ser tan potente emocionalmente como el exceso visual. Snik y la anatomía de la liberación Escape destila la esencia de Snik: una técnica magistral, una narrativa centrada en la mujer y una exploración constante de la quietud emocional a través del movimiento físico. La obra es teatral, pero nunca exagerada; simbólica, pero arraigada en sentimientos reales. Refleja temas como la vulnerabilidad, el confinamiento personal y la agridulce sensación de dejar ir. Con Escape, Snik reafirma su capacidad para crear obras de composición precisa y una gran intensidad emocional. La pieza invita al espectador a interpretar su propia versión de aquello de lo que huye o hacia lo que se dirige, utilizando únicamente la pose, la silueta y el vacío. Como expresión singular dentro del arte pop urbano y el grafiti, Escape demuestra que la belleza, cuando se plasma con paciencia y propósito, puede hablar con sutileza y, a la vez, dejar una huella imborrable.
$1,750.00
-
Faile Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side
Compre Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side HPM Serigrafía de edición limitada tirada a mano en 2 colores con acrílico, tinta de serigrafía y pintura en aerosol en trapo Coventry de 310 g/m² (borde de cubierta) por Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Una nueva impresión de edición pequeña pintada a mano del estudio. Este con la imagen "Inside Out". Una edición clásica de estudio, pintada e impresa a mano, cada una con sus propios toques. Este papel es pesado, trabajado profundamente y manchado. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Edición variada pintada a mano de 24 Acrílico y tinta de serigrafía sobre papel de archivo Estampado, en relieve y firmado Faile 1986
$6,303.00
-
El Pez Joven hasta que muera 1 Plantilla original Pintura en aerosol Pintura de El Pez
Compre Joven hasta que me muera 1 Pintura en aerosol de medios mixtos, acrílico y estarcido original único en su tipo en papel Royal Sundance de 270 g/m² por el popular artista de graffiti callejero Pez. 2021 Técnica mixta firmada en papel Royal Sundance de 270 g/m² 19,69" × 27,56" / 50 × 70 cm Tamaño de la obra de arte, negro Enmarcado profesionalmente con tapete flotante
$2,352.00 $1,999.00
-
Faile Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side
Compre Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side HPM Serigrafía de edición limitada tirada a mano en 2 colores con acrílico, tinta de serigrafía y pintura en aerosol en trapo Coventry de 310 g/m² (borde de cubierta) por Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Una nueva impresión de edición pequeña pintada a mano del estudio. Este con la imagen "Inside Out". Una edición clásica de estudio, pintada e impresa a mano, cada una con sus propios toques. Este papel es pesado, trabajado profundamente y manchado. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Edición variada pintada a mano de 24 Acrílico y tinta de serigrafía sobre papel de archivo Estampado, en relieve y firmado Faile 1986
$6,303.00
-
D*Face- Dean Stockton Rise Above Pintura original en aerosol de D*Face- Dean Stockton x Shepard Fairey
Rise Above, obra de arte original y única, realizada con collage, pintura en aerosol y serigrafía sobre papel de bellas artes por las leyendas del graffiti D*Face y Shepard Fairey. 2021. Firmado en la parte inferior derecha del reverso por ambos artistas. Collage original con capturas de pantalla de archivo y pintura en aerosol. Enmarcado en madera de haya teñida de negro. 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 pulgadas). Riot D*Face Ruined My Day La esencia colaborativa de D*Face y Shepard Fairey La obra titulada «Rise Above» es un profundo testimonio de la sinergia entre dos titanes del arte pop urbano y el grafiti: D*Face y Shepard Fairey. Este collage original, compuesto por serigrafías de archivo y pintura en aerosol sobre papel de bellas artes, es una poderosa expresión del comentario sociopolítico por el que ambos artistas son reconocidos. Firmada por D*Face y Shepard Fairey en 2021, la pieza está enmarcada en madera de haya teñida de negro, mide 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 pulgadas) y transmite el inconfundible espíritu de rebeldía y resistencia que define la obra de ambos artistas. La colaboración entre D*Face y Shepard Fairey para «Rise Above» constituye un hito en la historia del arte urbano. Ambos artistas han contribuido significativamente a la evolución del grafiti y el arte pop urbano, y su colaboración en esta obra representa un diálogo entre dos voces distintas que comparten intereses temáticos comunes. El título de la obra, «Rise Above» (Superarse), encapsula la esencia del espíritu compartido de los artistas: una invitación a trascender el statu quo y desafiar las normas sociales a través del arte. «Rise Above» es una magistral fusión de técnicas, donde cada capa de collage, pintura en aerosol y serigrafía aporta profundidad y textura a la pieza. Las serigrafías de archivo rinden homenaje a los trabajos anteriores de los artistas, creando una sensación de continuidad y legado dentro de su obra. El elemento de pintura en aerosol introduce una cualidad cruda y visceral que recuerda a su trabajo en las calles, mientras que el proceso de serigrafía añade precisión y complejidad. Esta combinación de métodos da como resultado una obra rica en densidad visual y conceptual. Iconografía y mensaje en 'Rise Above' La iconografía empleada en «Rise Above» está cargada de significado. La obra presenta un retrato característico del estilo de D*Face, que recuerda a la estética del cómic y a los motivos esqueléticos que suele utilizar. Esta figura sostiene un cartel con la frase «DFace Ruined My Day» (DFace me arruinó el día), una declaración autorreferencial que juega con el nombre del artista y su reputación por subvertir las normas. La influencia de Shepard Fairey es evidente en los llamativos elementos tipográficos y las imágenes de estilo propagandístico que invitan a los espectadores a cuestionar la autoridad y las estructuras de poder. El impacto sociopolítico de «Rise Above» es a la vez actual y atemporal. Al fusionar sus estilos distintivos, D*Face y Shepard Fairey han creado una obra que aborda problemáticas sociopolíticas contemporáneas y, al mismo tiempo, sigue siendo relevante para las futuras generaciones. El llamado a «Rise Above» (Superarse) que transmite la obra es un mensaje universal de empoderamiento que insta a los espectadores a interactuar críticamente con el mundo que les rodea. La colaboración entre estos dos artistas sirve como recordatorio del poderoso papel que el arte puede desempeñar para provocar la reflexión e inspirar el cambio. El legado de «Superarse» en el arte callejero «Rise Above» enriquece el legado del arte urbano al demostrar el potencial de la colaboración dentro del género. La alianza entre D*Face y Shepard Fairey ejemplifica cómo los artistas pueden unirse para potenciar su mensaje e impacto. Dado que ambos artistas han sido fundamentales para popularizar el arte urbano, esta obra también refleja la consolidación del arte urbano como una forma reconocida de bellas artes, capaz de transmitir narrativas complejas y evocar fuertes emociones. «Rise Above» es una impactante obra de arte que encarna el espíritu rebelde del pop art urbano y el grafiti. La colaboración entre D*Face y Shepard Fairey es un testimonio del poder del arte para comunicar, desafiar e inspirar. La complejidad de la obra, tanto en técnica como en simbolismo, ofrece una rica experiencia visual y un mensaje conmovedor que conecta con los valores esenciales del arte urbano. A medida que 'Rise Above' continúa siendo apreciada por entusiastas y coleccionistas de arte, constituye una contribución significativa al discurso del arte contemporáneo, recordándonos el poder transformador de la colaboración artística.
$7,290.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$793.00
-
Jeff Gillette Plantilla de pintura en aerosol original Minksy de Jeff Gillette
Minksy Original, obra de arte única en su género, técnica mixta, pintada a mano con pintura en aerosol de 7 colores y plantilla sobre papel de bellas artes por el popular artista pop Jeff Gillette. Pintura original firmada, 2018. Tamaño: 8,5 x 11 pulgadas. Jeff Gillette (n. 1959) Minsky, 2018. Técnica mixta sobre papel. 27,9 x 21,6 cm (hoja). Firmado y titulado en el borde inferior.
$820.00
-
Aiko Emociones Green HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko
Compra Emociones: plantilla verde, serigrafía de 2 colores, arte impreso de edición limitada en papel de bellas artes de la artista Aiko Contemporary Pop Artwork. 2020 Edición limitada firmada y numerada a mano de 5 tamaño de obra de arte 20x24 “Entre hombres y mujeres llevamos mucho tiempo discutiendo sobre la igualdad y tal vez ahora las cosas estén mucho más cómodas, además las nuevas generaciones parecen tener mejores ideas. El tema ha cambiado mucho desde la época de nuestros abuelos o incluso antes. Sin embargo, las mujeres y las minorías aún enfrentan obstáculos que debemos ayudar a resolver: educación, oportunidades laborales y salud. Espero que todos tengan la oportunidad de vivir una vida justa y que todos puedan aprovechar el día". -AIKO
$1,341.00
-
Seen UA Letras - Impresión giclée blanca de Seen UA
Letras - Obra de arte blanca, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Seen UA. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2017). Tamaño de la obra: 16 x 22 pulgadas. Seen UA (n. 1961) Cartas (Blanco), 2017. Impresión giclée a color sobre papel Fine Art estirado a mano. 55,9 x 40,6 cm (hoja). Edición 17/50. Firmada, numerada y fechada a tinta en el borde inferior.
$533.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta El amor es la respuesta. Serigrafía única con pintura en aerosol HPM de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Love is the Answer. Impresión serigráfica original y única con pintura en aerosol HPM de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Impresión serigráfica de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. 2015 Firmado con certificado de autenticidad. Pintura en aerosol, pintura acrílica, técnica mixta. Obra de arte original única HPM intervenida . Tamaño 16x21. El famoso físico teórico Albert Einstein sostiene un cartel que dice "El amor es la respuesta" con toneladas de pintura en aerosol de colores y pintura intervenida a mano. El amor es la respuesta: Un retrato del genio en el arte pop callejero En el ecléctico y vibrante mundo del arte contemporáneo, "Love is the Answer" emerge como una obra de gran impacto creada por el renombrado artista urbano Mr. Brainwash, conocido fuera del lienzo como Thierry Guetta. Esta serigrafía de técnica mixta sobre papel artístico de grano fino es una pieza de edición limitada que fusiona a la perfección el arte pop y el arte urbano con la icónica imagen de Albert Einstein. Creada en 2015, "Love is the Answer" es una obra original única, pintada a mano (HPM), con una base de serigrafía sobre la cual Mr. Brainwash aplicó pintura en aerosol y acrílica a mano. Este proceso de intervención manual garantiza que cada pieza de la serie sea una obra de arte única, impregnada de individualidad y carácter. La obra, de considerables dimensiones (40,6 x 53,3 cm), posee una presencia que cautiva al espectador e invita a la contemplación. El tema de la obra es el famoso físico teórico Albert Einstein, representado sosteniendo un cartel que dice "Love is the Answer" (El amor es la respuesta). Este mensaje, combinado con la vibrante explosión visual de la pintura en aerosol, crea una yuxtaposición impactante y a la vez sugerente. La imagen de Einstein, sinónimo de inteligencia y perspicacia, junto con un mensaje sencillo pero universal sobre el amor, invita a reflexionar sobre las complejidades de la condición humana y la sencillez de su resolución a través del amor. El estilo característico del Sr. Brainwash Mr. Brainwash es fundamental para llevar la estética del arte urbano al espacio de la galería. Su obra suele incorporar figuras de relevancia histórica y cultural, situándolas en un contexto contemporáneo accesible y a la vez provocador. En «Love is the Answer», se aprecia el estilo característico del artista: una base de tonos monocromáticos acentuada por explosiones de color, que simbolizan el caos y la vitalidad de la vida. Como gran parte de la obra de Mr. Brainwash, esta pieza es más que una simple representación; es una experiencia interactiva. Las salpicaduras y gotas de pintura no se limitan a adornar el papel; alteran y dialogan con la imagen de Einstein, sugiriendo que incluso en medio de la precisión calculada de la ciencia, hay espacio para la espontaneidad y la pasión del arte. El amor es la respuesta. Impacto cultural y coleccionabilidad únicos de HPM. Como obra de arte coleccionable, "El amor es la respuesta" posee un atractivo especial. Firmada por Mr. Brainwash e incluye un Certificado de Autenticidad, lo que aumenta su valor como pieza de la historia del arte. Los elementos de técnica mixta y su carácter de edición limitada la convierten en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti. El impacto cultural de la obra es también significativo. Representa un puente entre diversas formas de expresión, desde el mundo intelectual de la física teórica hasta el dinámico ámbito del arte urbano. Al situar a Einstein en un contexto tan colorido e inesperado, Mr. Brainwash invita a los espectadores a reconsiderar la figura como científico y mensajero de paz y amor. "El amor es la respuesta" de Mr. Brainwash es un poderoso ejemplo de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden trascender las calles y alcanzar la categoría de alta cultura. La obra va más allá de representar a una figura célebre; dota a la imagen de un nuevo significado y relevancia. Es una declaración de que, en medio de las complejidades y los desafíos de la vida, las verdades más sencillas pueden resonar con mayor fuerza. Para coleccionistas y admiradores, poseer «El amor es la respuesta» no es solo una inversión en una obra de arte, sino un respaldo a su mensaje y a la conversación que sigue inspirando.
$13,127.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Absolute Ali Unique Original Spray Paint Silkscreen de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Absolute Ali Unique Original HPM Spray Paint Silkscreen Print de Mr. Brainwash- Thierry Guetta. Serigrafía de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. Obra original única de 2017, firmada y enmarcada a medida con certificado de autenticidad . Técnica mixta con pintura en aerosol y acrílico, con detalles pintados a mano por HPM. Medidas: 48,5 x 35,5 cm. Representa al famoso boxeador Muhammad Ali levantando los brazos en señal de victoria. Gran cantidad de pintura en aerosol y detalles pintados a mano. Marco dorado ornamentado a medida. Medidas: 57 x 45 cm. Evolución e impacto del arte callejero pop y graffiti de Mr. Brainwash La energía vibrante e irreverente del arte pop callejero y el grafiti ha transformado radicalmente el panorama visual de la cultura urbana. Estas formas de expresión artística, profundamente arraigadas en las contraculturas subversivas del pasado, han ascendido al panteón del arte elevado gracias a la obra de visionarios como Thierry Guetta, también conocido como Mr. Brainwash. Su enfoque único del arte, que combina elementos del arte callejero y el arte pop, ha dado como resultado creaciones no solo visualmente impactantes, sino también ricas en comentarios culturales. Mr. Brainwash irrumpió en la escena artística con su innovadora fusión de la sensibilidad del arte callejero y la estética del arte pop. Su obra suele incorporar figuras icónicas y motivos familiares, recontextualizándolos dentro de la crudeza urbana y la energía espontánea del arte callejero. Su obra de 2017, "Absolute Ali", es un poderoso testimonio de este estilo. Mediante la serigrafía y los adornos a mano con pinturas acrílicas y en aerosol, Mr. Brainwash crea una textura multicapa que refleja la complejidad del icono cultural que representa: el legendario boxeador Muhammad Ali. "Absolute Ali" - Una obra maestra de técnica mixta "Absolute Ali" es un impresionante ejemplo del arte de Mr. Brainwash. Esta obra presenta una serigrafía de edición limitada, realizada con técnica mixta sobre papel de bellas artes, que retrata al campeón de peso pesado Muhammad Ali. La obra captura el momento triunfal de Ali alzando los brazos en señal de victoria, inmortalizando la emoción y el poder de la leyenda del deporte. Mediante la aplicación de vibrantes y caóticas pinceladas de color, la obra se impregna de una sensación de movimiento y dinamismo características tanto del estilo boxístico de Ali como del enfoque artístico de Mr. Brainwash. Esta obra no es un simple retrato, sino una celebración del triunfo, la diversidad y el espíritu indomable de la voluntad humana, personificados por Ali. El fondo de la composición es un auténtico collage de imágenes y color, donde cada capa de pintura y cada elemento serigrafiado se superpone al anterior para crear un rico tapiz de estímulos visuales. La pieza es un deleite para los sentidos, donde las salpicaduras de pintura aplicadas a mano no solo añaden textura, sino que también crean una energía casi palpable que irradia del lienzo. El papel del arte pop callejero y el grafiti en el arte contemporáneo Obras como "Absolute Ali" son ejemplos clave de cómo el arte pop urbano y el grafiti han transformado los límites del arte tradicional. Reflejan el espíritu cultural de la época, plasmando las voces, las luchas y las victorias de las calles. Al llevar este tipo de obras a las galerías y al ámbito de las bellas artes, artistas como Mr. Brainwash desafían las ideas preconcebidas sobre qué puede ser el arte y a quién va dirigido. Esta democratización del arte ha dado lugar a un mundo artístico más inclusivo y diverso, donde la línea entre el arte culto y la cultura urbana se difumina cada vez más. La edición limitada de "Absolute Ali", junto con sus detalles pintados a mano, garantiza que cada pieza sea un tesoro único, que representa la visión de Mr. Brainwash. El marco dorado ornamentado, hecho a medida, realza aún más su atractivo, yuxtaponiendo las connotaciones tradicionalmente lujosas del oro con la esencia cruda y auténtica del arte urbano. Para los coleccionistas, poseer una pieza como "Absolute Ali" no es solo una inversión en arte; Es una inversión en la historia cultural, una instantánea del auge del arte callejero que transformó el mundo del arte. «Absolute Ali» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna la esencia del Pop Art y el grafiti. Mediante la fusión de la serigrafía y la pintura en aerosol, Mr. Brainwash ha creado una obra vibrante que encapsula el espíritu de Muhammad Ali y la esencia del arte callejero. Es una declaración audaz en la narrativa de la historia del arte, que destaca la naturaleza en constante evolución de la expresión artística y el poder del arte para capturar la experiencia humana.
$39,381.00
-
Icy & Sot Peoples Power Original Stencil Spray Pintura Madera Panel Pintura por Icy & Sot
Peoples Power, pintura original en técnica mixta con plantilla y pintura en aerosol sobre panel de madera recortado, por Icy & Sot, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra de arte original firmada de 2015, realizada con pintura en aerosol y plantilla sobre madera recortada, de 21 x 46 pulgadas (tamaño natural). «American Dream se inspira en el hombre sin hogar que sostiene un vaso de Starbucks y pide dinero. Hay muchas personas sin hogar en Nueva York, pero son invisibles entre los rascacielos. Lo pintamos más grande que el Empire State Building para que sea más visible». - Icy & Sot Descifrando el lenguaje visual del "Poder Popular" La obra titulada «El poder del pueblo», del dúo de artistas urbanos Icy & Sot, es un impactante ejemplo de arte pop moderno que fusiona la intensidad cruda del grafiti con el atractivo cautivador del estarcido. Creada en 2015, esta pieza original fue meticulosamente elaborada con técnicas mixtas, principalmente estarcido y pintura en aerosol, sobre un panel de madera recortado. La elección de materiales y la técnica empleada por los artistas revelan sus profundas raíces en las tradiciones del arte pop urbano y el grafiti, donde el uso de la pintura en aerosol es icónico y el estarcido permite crear imágenes nítidas y repetibles que pueden ejecutarse rápidamente en los entornos, a menudo complejos, de los espacios públicos. Expresión artística sobre realidades sociales «El Poder del Pueblo» conecta con la esencia del arte urbano al abordar con audacia temas sociopolíticos. La obra de Icy & Sot suele reflejar una aguda conciencia de los problemas contemporáneos; esta pieza no es la excepción. La narrativa tras el «Sueño Americano» —la inspiración de «El Poder del Pueblo»— surge de la observación del artista de una persona sin hogar en la ciudad de Nueva York, sosteniendo un vaso de Starbucks mientras pedía dinero. Esta conmovedora escena, con los imponentes rascacielos de fondo, dio origen a una obra que busca visibilizar la presencia de las figuras a menudo ignoradas y marginadas en los paisajes urbanos. El simbolismo del "poder del pueblo" En «El poder del pueblo», la figura central se representa de tamaño descomunal, eclipsando el emblemático Empire State Building. Esta elección artística eleva al sujeto, literal y figurativamente, otorgándole una visibilidad que suele negársele en la vida real. La multitud heterogénea que rodea a la figura central parece solidaria, sugiriendo un levantamiento colectivo o una postura unificada contra los problemas sociales. Los vibrantes colores que salpican el rostro de la figura central añaden una sensación de vitalidad y quizá un atisbo de esperanza en medio del austero blanco y negro de la multitud. Técnica y forma en el proceso creativo de Icy & Sot La destreza técnica de Icy & Sot se evidencia en la precisión del trabajo con esténcil y el caos controlado de la pintura en aerosol. Al optar por un panel de madera como soporte, los artistas se alejan de la naturaleza efímera de los muros callejeros, permitiendo que «People's Power» exista como un manifiesto portátil de su postura artística e ideológica. La forma recortada de la obra rompe con el lienzo rectangular convencional, otorgándole una presencia casi escultórica que evoca la experiencia tridimensional de encontrarse con el arte urbano. Contextualizando el "Poder del Pueblo" dentro del Arte Pop Callejero «El Poder del Pueblo» es más que una obra visualmente cautivadora; es un artefacto cultural que encapsula el espíritu del arte pop urbano. Icy & Sot han aprovechado con éxito el potencial expresivo del grafiti para comunicarse con un público amplio, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales. La accesibilidad de la obra es crucial para su impacto, siguiendo la tradición del arte urbano que se dirige directamente al público, sin los filtros de las normas excluyentes de las galerías y museos tradicionales. Impacto y legado del "Poder del Pueblo" El legado de «El poder del pueblo» reside en su capacidad para confrontar y dialogar con su público sobre verdades incómodas. Como ocurre con muchas obras seminales del arte pop urbano, el valor de esta pieza se ve amplificado por su relevancia para los discursos sociales contemporáneos. El compromiso de Icy & Sot con abordar las facetas incómodas de la modernidad es lo que posiciona a «El poder del pueblo» no solo como un objeto de admiración estética, sino también como un faro de conciencia social en el ámbito del arte moderno.
$4,304.00 $3,658.00
-
Aiko Estampado de serigrafía con plantilla HPM rosa Aquarius de Lady Aiko
Acuario - Plantilla rosa, serigrafía de 10 colores, edición limitada impresa en papel de bellas artes por la artista Aiko, obra de arte pop contemporánea. Edición limitada de 35 ejemplares, firmada y numerada, estampada a mano (2019). Tamaño de la obra: 20 x 24 pulgadas. Como este proyecto busca ayudar a las personas que sufren la falta de agua en Flint, quise usar la imagen de una niña con el espíritu del agua. Como un ángel del agua, se relaja en un vaso. El agua debería ser gratuita y limpia para todos; todos somos parte de la naturaleza. Trabajé en esta lámina durante todo febrero, coloreándola a mano, una por una, y coincidió con el período de Acuario, el signo zodiacal que simboliza al proveedor de agua. Descubrí que la palabra Acuario se refería al sistema público de agua en la antigua Roma. Cuando me enteré de la crisis del agua en Flint, no podía creer que estuviera ocurriendo ahora, y me indigna que el gobierno no haga nada al respecto. Es una vergüenza que en la antigüedad se pudiera proporcionar agua potable a todos, pero no en Michigan en 2018. - Aiko Acuario – Rosa de Aiko: El espíritu del agua en el arte pop callejero y el grafiti Aquarius – Pink es una serigrafía de 2019, realizada a mano con esténcil y en múltiples capas por la artista contemporánea japonesa Aiko, reconocida por sus composiciones audaces que fusionan feminidad, rebeldía e iconografía cultural. Esta edición limitada de tan solo 35 obras mide 50,8 x 61 cm y está impresa en papel de bellas artes mediante una combinación de técnicas de serigrafía y coloración con esténcil aplicada a mano. Cada impresión fue intervenida de manera única por la artista, lo que confiere a cada pieza una profunda sensación de autoría y una singularidad visual. La obra fue creada para generar conciencia y apoyo ante la crisis del agua en Flint, vinculando la vibrante estética de Aiko con una causa arraigada en la urgencia humana y la justicia ambiental. Simbolismo visual y composición En el centro de la composición se encuentra una figura femenina desnuda y estilizada, representada con líneas nítidas y colores vivos, reclinada con gracia dentro de un vaso de agua. La mujer lleva una máscara de mariposa, sello distintivo de Aiko, que simboliza la transformación y una delicada fuerza. Su cuerpo se muestra relajado, acunado por agua cristalina e inmerso en motivos de corazones y flora estarcida que flotan suavemente a su alrededor. Esta guardiana simbólica del agua evoca una presencia divina o mitológica, un guiño visual tanto a los elementos naturales como a los protectores espirituales. Detrás de ella, un gran marco en forma de corazón y motivos dispersos recuerdan tanto el muralismo urbano como la compleja técnica de la xilografía japonesa tradicional, reafirmando la fluidez intercultural de Aiko. Detalles artesanales y resonancia política Cada lámina de la edición fue cuidadosamente coloreada a mano por Aiko durante febrero de 2019. Esta elección fue intencional, alineando el proceso creativo con la temporada astrológica de Acuario, el aguador. La conexión que Aiko establece entre los acueductos de la antigua Roma y las crisis hídricas modernas refuerza aún más la ironía histórica y la injusticia inherentes a la situación de Flint. Canaliza su rabia e incredulidad a través de la estética de la alegría, la sensualidad y la belleza: una protesta visual envuelta en dulzura. La superposición de capas de color aplicadas con plantillas, desde corazones fluorescentes hasta mariposas en tonos pastel, enfatiza la dualidad entre la belleza artística y el fracaso social. La influencia de Aiko en el grafiti contemporáneo y la expresión feminista Lady Aiko, también conocida como Aiko Nakagawa, es una figura de renombre internacional en el mundo del arte urbano pop y el grafiti. Su lenguaje visual fusiona influencias del manga japonés, el arte pop occidental, la iconografía feminista y la tradición del esténcil urbano. Con Aquarius – Pink, no solo reafirma su dominio de la serigrafía, sino que también utiliza su plataforma para abordar problemáticas sistémicas. Esta obra no es meramente decorativa; es una pieza activista que equilibra la delicadeza con la confrontación. El enfoque de la edición en el acceso al agua potable, el empoderamiento femenino y la reflexión histórica refleja la capacidad de Aiko para transformar la crítica cultural en una narrativa visual compleja. Aquarius – Pink sigue siendo un testimonio del poder del arte para inspirar conciencia y conexión emocional frente al fracaso ambiental y político.
$1,099.00
-
Denial- Daniel Bombardier La forma del capitalismo HPM Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier
La forma del capitalismo. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti. Arte pop moderno. 2016 Obra de arte HPM de edición limitada, firmada y numerada. Tamaño: 24x24. Con obras de casi una década de trayectoria, la exposición de Denial, con su enfoque a menudo satírico, busca combatir los medios de comunicación, el consumismo y la publicidad. Para ello, toma imágenes y objetos cotidianos y los recontextualiza en declaraciones artísticas únicas que invitan al espectador a cuestionar el valor y la diferencia (si es que la hay) entre el arte y la publicidad. Partiendo de una larga trayectoria de obras de estilo pop, «Enjoy Denial» muestra a Denial canalizando las energías negativas de las corporaciones que inundan la sociedad y las dirige contra las estructuras de poder establecidas que controlan nuestra vida diaria. Con esta exposición, Denial desentraña las capas de publicidad y logotipos excesivos para arrojar una luz, nada sutil, sobre los engaños que la sociedad combate a diario por parte de las corporaciones. El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.
$2,004.00
-
Ben Frost MADERA
Compra TITLE Múltiple pintado a mano original (HPM) en panel de madera listo para colgar por ARTIST graffiti street artist modern pop art. INFORMACIÓN
$5,463.00
-
Prefab77 Serigrafía con pintura en aerosol y plantilla Heist Eyes HPM de Prefab77
Serigrafía con pintura en aerosol y plantilla Heist Eyes HPM de Prefab77. Múltiples pintadas a mano sobre papel Somerset Fine Art de 300 g/m². Arte callejero de graffiti único. Arte pop moderno. Edición firmada y numerada de 60 ejemplares de 2023. Obra de arte única de HPM pintada a mano con plantilla de pintura en aerosol. Tamaño 15x22. Serigrafía de primer plano de los ojos de una mujer con figuras de la cultura pop. Adentrándonos en el mundo del arte pop moderno y el arte urbano, es imposible no quedar cautivado por las creaciones pintadas a mano de PREFAB77. El artista, conocido por fusionar técnicas únicas de grafiti con elementos de la cultura pop, nos presenta una vez más una obra excepcional titulada “Heist Eyes”. Esta obra es una brillante amalgama de pintura en aerosol con plantilla y serigrafía, que combina a la perfección ambas formas de arte. Impresa en papel Somerset Fine Art de alta calidad de 300 g/m², “Heist Eyes” muestra un primer plano de la mirada de una mujer, intensa y misteriosa. Los ojos, ventanas del alma, son el elemento central de esta obra, simbolizando quizás la profundidad y las capas de nuestra cultura moderna. Lo que hace única a esta pieza son sus intrincados detalles. No solo presenta la mirada intensa, sino que también entrelaza elementos de la cultura pop, sirviendo tanto como reflejo de la sociedad contemporánea como advertencia sobre la fugacidad de la fama y el reconocimiento. Esta obra no es una impresión cualquiera; Se trata de una obra múltiple pintada a mano (HPM). Esto significa que cada pieza, aunque forma parte de una serie, posee un toque único. El uso de siete colores distintos da vida a la impresión, y la lujosa capa de tinta negra UV sobre un fondo pintado a mano realza aún más su atractivo. Con tan solo 60 piezas existentes, cada una firmada, sellada y numerada, es un verdadero testimonio de la dedicación de PREFAB77 a la artesanía y la exclusividad. En el ámbito del arte pop, el arte urbano y el grafiti, estas obras enfatizan la evolución de las formas artísticas tradicionales. Representan un paso de lo convencional a lo contemporáneo, aportando perspectivas novedosas sin perder de vista las técnicas auténticas. «Heist Eyes» no es solo una obra de arte; es una narrativa de la época que vivimos, que invita a los espectadores a profundizar, a mirar más allá de la superficie y a interpretar la miríada de historias que busca contar.
$493.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Ganas Collage Retired Laser Cut Stencil de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas
Ganas Collage Plantilla de corte láser retirada Obra de arte sobre tabla de aceite Arte de edición limitada del artista pop moderno Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño de la obra: 6,25 x 8,25 pulgadas. Dentro del universo del arte pop moderno, las complejidades y los matices que dan vida a cada creación poseen una innegable trascendencia. Una obra tan profunda como esta es "Ganas Collage Retired Laser Cut Stencil Artwork on Oil Board", meticulosamente elaborada por el renombrado artista pop Ernesto Yerena Montejano, figura célebre por su filosofía "Hecho Con Ganas", que significa "Hecho con Esfuerzo" o "Hecho con Voluntad". Esta pieza en particular, lanzada en 2022, subraya la dinámica cambiante del arte pop, fusionando elementos del arte urbano y el grafiti. Firmada y numerada, posee una inmensa exclusividad, con solo 30 ejemplares disponibles para los amantes del arte. Sus dimensiones, 15,9 x 21 cm, podrían sugerir modestia, pero la profundidad y las capas de significado que encierra son todo menos eso. La elección del medio por parte de Montejano —la plantilla cortada con láser sobre cartón para óleo— refleja su firme compromiso con la preservación de la esencia cruda y orgánica del arte urbano, elevándola a la vez a la sofisticación y calidad de las obras de galería. Al examinar su trabajo, se perciben la esencia del activismo, la reflexión cultural y un profundo sentido de identidad. Sus diseños, a menudo impregnados de colores vibrantes e imágenes impactantes, no son meras exhibiciones estéticas, sino narrativas en sí mismas. El «Ganas Collage» lo ejemplifica a la perfección, presentando al espectador una historia visual que invita a la introspección y a una renovada apreciación por el mundo del arte pop. En una era donde el arte se redefine constantemente, Montejano se erige como un faro de innovación, autenticidad y pura energía.
$203.00
-
Denial- Daniel Bombardier The End Pt2- Mini HPM Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier
El Fin Pt2- Mini, Parte de la serie Mini Múltiple de Hechos Verdaderos, Múltiple Original Pintado a Mano (HPM) sobre Panel Enmarcado en Madera, listo para colgar por Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Edición limitada HPM firmada y numerada de 20 ejemplares. Tamaño de la obra: 11x11. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.
$954.00
-
Pipsqueak Was Here!!! ¡¡¡Mira la pintura en aerosol con plantilla de collage original de Pipsqueak estuvo aquí!!!
¡Mira la pintura original de collage con plantilla y aerosol de Pipsqueak! ¡Una obra de arte única sobre lienzo tensado del artista pop de arte callejero! 2021. Obra original firmada, técnica mixta, pintura en aerosol, plantilla y collage. Tamaño: 17,5 x 17,5 pulgadas. ¡Revisado por Pipsqueak! – Desafío con esténcil y textura encontrada en el arte pop callejero y el grafiti. Check es una pintura original de técnica mixta de 2021 del dúo holandés de arte urbano Pipsqueak Was Here!!!, creada con esténcil, pintura en aerosol y collage sobre lienzo tensado. Con unas dimensiones de 44,5 x 44,5 cm y firmada por los artistas, la obra es un impactante ejemplo de narrativa urbana estratificada, integrada en texturas crudas y yuxtaposiciones simbólicas. El foco central es un retrato solemne y nítido de una niña, realizado con esténcil, cuya mirada es directa y casi desafiante. A su alrededor, fragmentos de anuncios antiguos, etiquetas de advertencia química, recortes impresos rasgados y pinceladas abstractas se combinan en collage. La obra fusiona el lenguaje de la precaución, la infancia y la memoria del consumidor en un campo de poética urbana de composición compacta, emblemático de la práctica de Pipsqueak Was Here!!! dentro del arte pop urbano y el grafiti. El retrato como conciencia y confrontación La joven protagonista de Check no es pasiva. Su expresión es seria, firme y sutilmente desafiante. Representada mediante plantillas nítidas en negro y tonos carne, su presencia contrasta con el caos del fondo, ofreciendo al espectador un punto de referencia emocional. Esta figura, como muchas en la obra del artista, posee un peso simbólico: la juventud en un mundo ya marcado por el peligro y la contradicción. Tras ella, la imagen de un clásico anuncio de taxi amarillo y una etiqueta de advertencia de "Mercancías Peligrosas Varias" crean una tensa ironía visual. El collage que la rodea trasciende la estética: funciona como un comentario. Dentro del diálogo más amplio del Arte Pop Urbano y el Grafiti, este retrato se convierte en una voz que desafía los sistemas con una resolución serena en lugar de con eslóganes estridentes. Construcción de collage y composición con objetos encontrados Fiel a las raíces estéticas del arte callejero, Check incorpora lenguaje visual encontrado a través de sus capas de collage. Se fusionan la memoria urbana y los medios olvidados: tipografía desgastada, titulares de periódicos descoloridos, símbolos codificados químicamente y la acumulación de capas de aerosol y esténcil. Estas texturas imitan los muros de paisajes urbanos reales, donde los carteles y la señalización pública son constantemente arrancados, pintados o vandalizados. Los artistas utilizan estos materiales para crear un campo narrativo, un diálogo entre seguridad y peligro, visibilidad y borrado. Este método de collage táctil refuerza la conexión entre superficie e historia, asegurando que cada componente de la obra aporte no solo interés visual, sino también resonancia histórica. Captura la energía de la decadencia y la renovación, centrales en la ética del arte pop callejero y el grafiti. ¡¡¡Pipsqueak estuvo aquí!!! y la lógica de la protesta visual Con Check, Pipsqueak Was Here!!! continúa perfeccionando su singular equilibrio entre elegancia visual y urgencia callejera. La obra irradia significado a través del contraste: la inocencia infantil frente a un mundo saturado de advertencias y publicidad. El título mismo implica confrontación, verificación o disrupción. Cada decisión compositiva alude al poder, la ubicación y la percepción. Esta pintura no se trata solo de forma o belleza; es un mensaje implícito en la imagen. Como practicantes del Arte Pop Urbano y el Grafiti, el dúo se mantiene enfocado en la vulnerabilidad ambiental, social y humana, convirtiendo cada obra en una suerte de protesta visual en el lenguaje del collage, el aerosol y el símbolo. Check es un poderoso recordatorio de que el arte, tanto en el espacio público como en el privado, tiene la capacidad de revelar verdades, evocar empatía y transmitir resistencia a través de la iconografía cotidiana de nuestros entornos compartidos.
$1,500.00
-
Copyright Impresión de serigrafía de plantilla HPM de mujer llorando por derechos de autor
Mujer llorando. Arte. Serigrafía con plantilla de pintura en aerosol HPM sobre papel Fabriano Fine Art. Obra de arte de un artista de la cultura pop callejera. Derechos reservados. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, de 2019. Tamaño de la obra: 19,75 x 27,5 pulgadas. Obra de arte serigrafiada con plantilla y pintura en aerosol de la Mujer Maravilla en primer plano de su rostro llorando. En el vasto mundo del arte urbano y la cultura pop, una obra que resuena profundamente es "Mujer llorando", del reconocido artista callejero Copyright. Creada en 2019, esta obra aprovecha la potencia de las técnicas de estarcido con pintura en aerosol combinadas con la serigrafía, ambas aplicadas sobre la rica textura del papel Fabriano Fine Art. Sus dimensiones, 50 x 70 cm (19 3/4 x 27 1/2 pulgadas), sirven de lienzo para una representación cargada de emoción de la Mujer Maravilla en un íntimo primer plano, capturando un momento crudo donde las lágrimas fluyen libremente por su rostro. Lo que hace que esta pieza sea aún más exclusiva es su naturaleza de edición limitada. Solo se produjeron 25 ejemplares, convirtiendo a cada uno en una posesión preciada, y cada uno lleva la firma de Copyright, autenticando su originalidad y afirmando su lugar en los anales del arte de la cultura pop. La decisión de representar a la Mujer Maravilla, un emblema de fuerza, resiliencia y empoderamiento, en un estado vulnerable es a la vez impactante y paradójica. La obra subraya la naturaleza multifacética de la humanidad, donde incluso los más poderosos no son inmunes a las emociones ni a los momentos de fragilidad. El medio elegido por Copyright también es muy significativo. La técnica del estarcido con pintura en aerosol, intrínsecamente ligada al arte del grafiti, aporta una crudeza particular, una crudeza sin filtros que armoniza con las emociones a flor de piel que se muestran. La serigrafía, por otro lado, introduce un elemento de refinamiento, que contrasta y a la vez complementa el trabajo con estarcido. El papel Fabriano, con su rica tradición y fina textura, ofrece una base que confiere a la obra un atractivo atemporal. A través de "Mujer llorando", Copyright no solo presenta un deleite visual, sino que también suscita un diálogo sobre la vulnerabilidad, la fortaleza y la interacción de emociones y medios contrastantes en el mundo del arte urbano pop.
$450.00
-
Jeff Gillette Minnie Período 12 Plantilla Original Pintura por Jeff Gillette
Minnie Period 12 Edición Limitada, Esténcil de Aerosol HPM de 9 Colores y Acrílico sobre Lienzo Enmarcado con Envoltura de Galería, con detalles pintados a mano, por Jeff Gillette, Artista de Graffiti Callejero, Arte Pop Moderno. Obra de arte original firmada de 2020, realizada con plantilla, pintura acrílica en aerosol, tamaño 20x24 La obra "Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas" de Jeff Gillette es una pieza significativa dentro del arte pop, urbano y del grafiti. Caracterizada por el uso de imágenes icónicas entrelazadas con paisajes urbanos crudos, se erige como un vívido comentario sobre la cultura de consumo y la decadencia social. Jeff Gillette, aclamado artista estadounidense, ha sido apodado "el hombre que destruye Disneylandia", ya que frecuentemente utiliza figuras familiares y nostálgicas de Disney yuxtapuestas a fondos distópicos en su arte. En esta pieza en particular, la reconocible figura de Minnie Mouse es manipulada con un estilo de plantilla de grafiti poco convencional, enfatizando la esencia del arte urbano en su forma más cruda. El "Period 12" hace referencia a la menstruación inoportuna de Minnie y al número de la pintura. Gillette impregna esta obra con una mezcla paradójica de inocencia y desolación. Este contraste no solo critica nuestra sociedad saturada de medios de comunicación, sino que también invita a los espectadores a cuestionar el impacto de las corporaciones en nuestra conciencia cultural colectiva. Con su representación sin filtros de la tensión entre la cultura popular y la realidad, la obra "Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas" de Jeff Gillette se erige como un poderoso ejemplo del arte pop y urbano moderno.
$740.00
-
Denial- Daniel Bombardier Don't Listen To Them HPM Stencil Wood Print por Denial- Daniel Bombardier
No les escuches. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti. Arte pop moderno. El artista canadiense Denial y el australiano Ben Frost han unido fuerzas en una audaz exposición de obra reciente que explora los límites de la apropiación, confrontando las reinterpretaciones de nuestra actual sociedad distópica. Autodenominados «ladrones visuales», ambos artistas cuentan con una larga trayectoria robando y subvirtiendo los iconos culturales que el mundo publicitario y consumista nos ha impuesto, para crear interpretaciones nuevas y pertinentes que son tan provocadoras como humorísticas. El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.
$2,004.00
-
Denial- Daniel Bombardier Negación Negación Negación- Mini
Negación Negación Negación - Mini, Parte de la serie True Facts Mini Multiple, obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.
$954.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Turtle Island Ganas Collage Stencil Pintura original de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas
Turtle Island Ganas Collage Original Único en su Tipo. Obra de arte realizada con plantilla de pintura en aerosol sobre papel de algodón, por el artista de arte callejero y cultura pop Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas. 2022. Pintura original con aerosol firmada. Tamaño: 20,5" x 26,5". Plantillas pintadas a mano con aerosol sobre papel 100% algodón. Bordes irregulares hechos a mano. Firmada y numerada por Ernesto Yerena Montejano. Pieza única. La expresión artística del "Collage Ganas de la Isla Tortuga" de Ernesto Yerena Montejano Ernesto Yerena Montejano es un artista profundamente arraigado en la intersección cultural del arte pop urbano y el grafiti. Su obra, "Collage de Ganancias de Isla Tortuga", es una vibrante celebración de la identidad cultural, la resiliencia y el espíritu de resistencia. Esta original y única pintura con plantilla de aerosol sobre papel de algodón encapsula la esencia de la visión artística de Montejano: "Hecho con Ganancias". Firmada por el artista, esta obra de 52 x 67 cm refleja el compromiso de Montejano con la creación de piezas que no solo son visualmente cautivadoras, sino que también están impregnadas de comentarios sociales y políticos. Simbolismo y técnica en la obra de Montejano En «Collage Ganas de la Isla Tortuga», Montejano emplea la tortuga, criatura venerada en muchas culturas indígenas por cargar el mundo sobre su caparazón, como figura central que simboliza la tierra y la interconexión de la vida. El término «Isla Tortuga» es un nombre que varias tribus nativas americanas utilizan para referirse al continente norteamericano, y su inclusión en el título vincula la obra con temas de herencia y tierra. La elección de materiales de Montejano —papel de trapo 100% algodón con bordes irregulares— complementa la temática orgánica, arraigando la pieza en la tradición y la artesanía. Las plantillas aplicadas con aerosol crean un marcado contraste característico del arte del grafiti, mientras que los intrincados detalles y la superposición de capas evocan la complejidad de las imágenes del arte pop. La contribución de Ernesto Yerena Montejano al arte pop callejero Montejano, artista mexicano-estadounidense, contribuye al rico panorama del arte pop urbano con obras como "Collage de Ganas de la Isla Tortuga", que abordan temas de identidad, comunidad y activismo. Su obra suele reflejar las experiencias de la frontera entre Estados Unidos y México, funcionando como un comentario visual sobre el panorama sociopolítico. Al integrar motivos de la cultura indígena y chicana, Montejano tiende un puente entre el pasado y el presente, creando un diálogo entre narrativas históricas y problemáticas contemporáneas. Su arte trasciende los límites tradicionales del arte urbano, ofreciendo una narrativa universal y profundamente personal. A través de su arte, Montejano invita a los espectadores a participar en conversaciones más amplias sobre justicia social, patrimonio y la condición humana, consolidando su lugar en el panteón del arte pop urbano y el grafiti.
$1,059.00 $900.00
-
Denial- Daniel Bombardier WTF Party Edition Mini HPM Wood Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier
WTF Party Edition- Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple, obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. 2020 Edición limitada HPM firmada y numerada de 20 obras de arte Tamaño 11x15 «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación "WTF Party Edition - Mini" de Denial: Una vibrante declaración en el arte pop callejero En el arte pop urbano, "WTF Party Edition- Mini" de Denial destaca como una vívida expresión del sentir contemporáneo. Esta obra original, pintada a mano (HPM) sobre un panel enmarcado en madera, forma parte de la serie True Facts Mini Multiple del artista callejero Denial, Daniel Bombardier. Creada en 2020, esta pieza pertenece a una edición limitada, numerada y firmada por el artista, y consta de tan solo 20 ejemplares únicos, cada uno con dimensiones de 28 x 38 cm. La obra captura el espíritu vibrante, a menudo paradójico, de la vida moderna mediante la yuxtaposición de letras llamativas y un fondo dinámico, encapsulando la esencia del arte pop contemporáneo. "WTF Party Edition- Mini" emplea un lenguaje visual inconfundible, caracterizado por colores brillantes y contrastantes, y una tipografía lúdica e impactante que capta la atención. El acrónimo «WTF» es una expresión común de confusión o incredulidad, y al situarlo en el contexto de una «edición fiesta», Denial inyecta un toque de ironía y humor al diálogo. El fondo, que recuerda a las chispas de colores de los caramelos, añade una capa festiva y jocosa, reforzando aún más la temática paradójica de la obra. Esta pieza refleja el conocido enfoque artístico de Denial: abordar temas serios y a menudo siniestros con un humor crudo que invita a los espectadores a reflexionar sobre lo absurdo de las situaciones presentadas. Explorando las profundidades satíricas de la visión artística de la negación La visión artística de Denial va más allá de la mera estética; profundiza en la sátira, abordando a menudo los problemas más acuciantes de nuestra época con un tono irreverente y provocador. La "WTF Party Edition - Mini" es emblemática de este enfoque, ofreciendo una crítica de la condición humana contemporánea a través del arte pop urbano. La obra de Denial es conocida por su exploración de temas como el consumismo, la política y los medios de comunicación, y esta pieza no es una excepción. Al apropiarse y recontextualizar el lenguaje y los símbolos comunes, Denial invita a los espectadores a reflexionar sobre los mensajes subyacentes que impregnan su vida cotidiana. La textura en capas y los colores intensos de la "WTF Party Edition - Mini" son característicos del trabajo de Denial, fusionando la crudeza del grafiti con el brillo pulido del arte pop. Con su atención al detalle pintada a mano y su acabado de barniz transparente, esta pieza en particular ofrece una cualidad táctil que enfatiza la inmediatez del mensaje. La elección de la madera como soporte añade una sensación de durabilidad y solidez, consolidando las expresiones efímeras del arte callejero en una forma perdurable y coleccionable. Comentario cultural y coleccionabilidad en el arte callejero de Denial La obra "WTF Party Edition- Mini" de Denial es mucho más que una pieza visualmente impactante; es un comentario cultural que resuena con las experiencias compartidas de desenvolverse en un mundo a menudo lleno de contradicciones e imprevistos. Como pieza de colección de edición limitada, esta obra de arte resulta especialmente atractiva para quienes aprecian la fusión del arte urbano con los aspectos más refinados del arte pop. Los coleccionistas de la obra de Denial se sienten atraídos por la singular combinación de humor, crítica social y el vibrante estilo visual que caracterizan sus piezas. El valor coleccionable de "WTF Party Edition- Mini" se ve reforzado por su pertenencia a la serie "True Facts Mini Multiple Series", una colección de obras que exploran temas similares en diversos contextos. Poseer una pieza de esta serie no es solo una inversión en un objeto físico; es una conexión con la narrativa más amplia del artista y un reconocimiento del poder del arte pop urbano para influir en la cultura y reflejarla. En el panorama artístico actual, "WTF Party Edition- Mini" de Denial contribuye al diálogo en torno al papel del arte pop urbano y el grafiti. Esto ejemplifica cómo estas formas de arte pueden trascender sus orígenes, creando espacios para el diálogo, la reflexión y, sobre todo, un toque de diversión. A través de sus creaciones, Denial sigue desafiando percepciones, provocando conversaciones y ofreciendo nuevas perspectivas sobre las complejidades de la vida contemporánea.
$954.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía con pintura en aerosol de Capitán América HPM por Mr Brainwash - Thierry Guetta
Serigrafía con pintura en aerosol Captain America HPM de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Serigrafía de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. Obra de arte personalizada de 2018, firmada, enmarcada, con pintura en aerosol, acrílico y técnica mixta HPM. Medidas: 36,5 x 48,5 cm. Estilo portada de cómic del superhéroe de Marvel, Capitán América, con abundante pintura en aerosol y detalles pintados a mano. Marco personalizado de bronce martillado envejecido. Medidas: 46,5 x 58,5 cm. La interpretación artística de Thierry Guetta del Capitán América En el ámbito del arte pop callejero y el grafiti, 2018 fue testigo de una extraordinaria fusión entre el heroísmo del cómic y el lenguaje visual urbano con la presentación de la obra única de Thierry Guetta, conocido en el mundo del arte como Mr. Brainwash: "Capitán América". Esta pieza ejemplifica la audaz combinación de la iconografía clásica de los superhéroes con la fuerza expresiva y cruda de las técnicas del arte callejero. El trabajo de Thierry Guetta frecuentemente rompe las barreras convencionales entre el arte culto y la cultura popular, recurriendo a símbolos familiares de nuestra conciencia colectiva y reinterpretándolos a través de una lente de realismo crudo y abstracción vibrante. En "Capitán América", Guetta exhibe su estilo distintivo de arte multimedia de alta energía, que se ha convertido en un sello distintivo de su obra. Esta impresionante serigrafía, intervenida a mano, da vida al icónico superhéroe de Marvel Comics sobre un fondo de papel artístico con textura irregular. El uso dinámico de pinturas acrílicas y en aerosol acentúa aún más la obra, que envuelve al superhéroe en una cascada de colores vivos y fluidos. Esto no es solo una representación del Capitán América; Es la encarnación de la esencia del personaje, plasmada a través del prisma de la sensibilidad del arte callejero. Composición y técnica en "Capitán América" La obra "Capitán América" de Guetta representa la habilidad del artista para manipular forma y contenido y lograr un poderoso impacto visual. La composición toma prestada la maquetación de una portada de cómic estilizada, pero la fragmenta y la reensambla con un caos controlado, característico del trabajo de Guetta. La obra es una pieza de edición limitada que lleva la firma del artista, lo que certifica su autenticidad y el prestigio de poseer un original de Guetta. Sus dimensiones, 36,5 x 48,5 pulgadas, ofrecen un lienzo magnífico para la explosiva creatividad de Guetta. En contraste, el marco personalizado, ornamentado y de estilo martillado envejecido, de color bronce, de 46,5 x 58,5 pulgadas, le confiere una presencia robusta y majestuosa. El impacto del Street Pop Art, como se aprecia en "Capitán América" de Guetta, es profundo y señala un cambio en la forma en que la sociedad contemporánea consume y aprecia el arte. Desde la perspectiva de este género, iconos como el Capitán América no son meros sujetos para ser representados; Son lienzos sobre los que se proyectan las complejidades de nuestro tiempo. La obra de Guetta, con sus gruesas capas de pintura y dramáticas salpicaduras, invita al espectador a ver más allá de la superficie para conectar con los símbolos de nuestra cultura de una manera que es a la vez crítica y celebratoria. Coleccionando y valorando el arte callejero pop y el graffiti de Guetta Como icono cultural, el "Capitán América" tiene un peso significativo. El superhéroe es un emblema de justicia, libertad y el espíritu estadounidense, ideales que resuenan constantemente entre el público de todo el mundo. La interpretación de Guetta no rehúye estas connotaciones, sino que las abraza y las amplifica. Al aplicar los motivos anárquicos del arte urbano a esta figura simbólica, Guetta invita a la reflexión sobre el papel de estos héroes en la sociedad actual. El resultado es una obra de arte tan provocadora como visualmente impactante. Coleccionistas y aficionados al arte y al mundo del cómic se sienten atraídos por obras como el "Capitán América" de Guetta por su atractivo estético, su potencial de inversión y su resonancia cultural. La convergencia entre la accesibilidad del arte urbano y el atractivo masivo del arte pop ha creado un terreno fértil para que artistas como Guetta prosperen. Sus obras, en particular aquellas que abordan figuras icónicas, se convierten no solo en arte para colgar en una pared, sino en temas de conversación, preguntas que plantear e historias que escribir. La obra "Capitán América" de Thierry Guetta ilustra vívidamente el poder del arte pop urbano y el grafiti para comunicar, revolucionar y conmemorar. Es una pieza que captura el espíritu de la época, una obra que trata tanto del legendario pasado de un querido superhéroe como de la continua evolución del arte urbano en la historia del arte. A medida que la obra de Guetta sigue intrigando e inspirando, constituye un conmovedor recordatorio del diálogo en constante evolución entre el arte y la sociedad. Esta conversación se plasma en colores brillantes, trazos audaces y la tinta indeleble de la serigrafía.
$19,691.00
-
Tavar Zawacki- Above Flechas embellecidas 2015 HPM Stencil Serigrafía de Tavar Zawacki- Arriba
Flechas Adornadas Desconocidas 2015 Edición Limitada Impresión Serigráfica HPM Adornada a Mano, Pintura, Pintura en Aerosol, Esténcil sobre Papel de Bellas Artes por Tavar Zawacki- Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. No recuerdo el nombre de esta obra de arte, si lo sabes por favor contáctame.
$1,508.00 $1,282.00
-
RD-357 Real Deal Alife boca de incendios plantilla HPM impresión por RD-357 Real Deal
Plantilla de hidrante Alife HPM Art Spray sobre papel de ingeniería impreso de 20 lb. Obra de arte de técnica mixta del legendario artista de graffiti callejero de Nueva York RD-357. Edición limitada de 2019, firmada y numerada, de RD 357. ALIFE lanzó una tirada mínima que se agotó inmediatamente. La lámina está firmada por RD 357. Está enmarcada y presenta un pequeño pliegue que no se aprecia una vez enmarcada. Se enviará en su tubo original. RD 357 es un artista de grafiti estadounidense y miembro del colectivo 357 Crew, formado en 1985 y activo en el metro a mediados y finales de la década de 1980. Es originario del Upper East Side de Manhattan, Nueva York. Medidas: 61 cm de ancho x 61 cm de alto x 91 cm de profundidad. Edición de 20 ejemplares. Esmalte en aerosol sobre papel bond de 20 lb (95 g/m²). Numerada y firmada. Algunos pliegues propios del proceso de impresión y del papel realzan el estilo característico de la obra de RD 357. Número 2 de 20. RD-357: Una fusión de precisión de ingeniería y arte urbano El paisaje urbano es un lienzo para los audaces, un espacio de juego para quienes se expresan con el lenguaje visual del aerosol y las plantillas. Es en este vibrante mundo donde las obras de RD-357 cobran vida. Su obra "Alife Fire Hydrant Stencil HPM", realizada con aerosol sobre papel de ingeniería Bond de 20 libras, no es solo una obra de arte, sino una declaración, una confluencia de ingeniería precisa y el espíritu crudo y libre del grafiti callejero neoyorquino. RD-357, artista de grafiti estadounidense del Upper East Side de Manhattan, encarna la esencia del arte pop callejero y el grafiti a través de su singular combinación de precisión técnica y sensibilidad urbana. Nacido durante el auge del grafiti de mediados a finales de la década de 1980, RD-357 se convirtió en miembro de las formidables 357 crews, conocidas por su impacto en el movimiento artístico del metro. La "Alife Fire Hydrant Stencil HPM" es un testimonio del dominio de RD-357 sobre su técnica y su profundo conocimiento del pulso cultural de la ciudad de Nueva York. Esta lámina de edición limitada, creada en 2019, presenta la icónica imagen de una boca de incendios —un símbolo omnipresente en las calles— reinterpretada a través de la visión artística de RD-357. Con solo 20 ejemplares, esta lámina refleja la exclusividad y la alta demanda de la obra de RD-357, agotándose inmediatamente tras su lanzamiento. La firma de RD-357 adorna cada lámina, sello de autenticidad y muestra del compromiso del artista con su trabajo. La plantilla Signature Alife Fire Hydrant: Iconografía e impacto La elección de una boca de incendios como elemento central de esta obra está cargada de significado. Como elemento fijo del paisaje urbano, la boca de incendios simboliza la funcionalidad y el caos de Nueva York, una fuente de alivio y un obstáculo en la acera. La representación de RD-357 la eleva a la categoría de icono, capturando la esencia de la infraestructura de la ciudad como arte. RD-357 ofrece una imagen nítida yuxtapuesta a la fluidez y la espontaneidad inherentes al arte callejero mediante la técnica de estarcido combinada con esmalte en aerosol sobre papel técnico. La presencia de pequeñas arrugas en las impresiones añade carácter a la obra, infundiendo a cada pieza imperfecciones que evocan las texturas del entorno urbano. La segunda pieza de la serie limitada forma parte de la visión de RD-357, un fragmento de la narrativa de la evolución artística de Nueva York. En conclusión, la «Plantilla de hidrante Alife HPM» de RD-357 es mucho más que una simple pieza de colección; es un hito en la historia del arte urbano. Con esta obra, RD-357 fusiona la ingeniería de precisión con la espontaneidad del arte callejero, creando una pieza que se erige como objeto funcional y, a la vez, como obra de arte pop. Refleja las raíces del artista en la cruda realidad de las calles de Nueva York y la maestría de su dominio del medio. Esta obra celebra el legado de RD-357 y rinde homenaje a la ciudad que le sirve de musa y lienzo.
$352.00
-
Zimer Plantilla de impresión de archivo Wild Heart HPM de Zimer
Wild Heart Edición Limitada, Estarcido, Impresiones de pigmentos de archivo HPM con detalles a mano sobre papel de 300 g/m² de prensado en frío por Zimer, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2022 Firmado y numerado HPM. Plantilla de dos capas pintada a mano sobre papel de 300 g/m² prensado en frío. Los bordes están rasgados a mano y cada pieza mide 38 x 40,5 cm. Edición limitada de 25 ejemplares. Desatando la pasión: El corazón salvaje de Zimer en el arte callejero moderno La serie de edición limitada «Wild Heart» de Zimmer, artista callejero de graffiti reconocido por su estilo dinámico y expresivo, encapsula el espíritu del arte pop contemporáneo. Lanzada en 2022, esta serie presenta obras pintadas a mano con esténcil de dos capas sobre papel de 300 g/m² de grano fino. Cada lámina, de 38 x 40 cm, es testimonio de la dedicación del artista a su oficio y su habilidad para comunicar emociones profundas a través del arte pop moderno. La trayectoria artística y la técnica de Zimer «Corazón Salvaje» de Zimer no es solo una obra de arte, sino la culminación de su trayectoria en el vibrante mundo del arte pop urbano y el grafiti. Los bordes rasgados del papel de prensa en frío simbolizan una energía cruda, casi salvaje, similar a la naturaleza indómita de un corazón libre. Esta elección de presentación es deliberada, pues refleja el compromiso del artista con la autenticidad y la experiencia táctil del arte. Las impresiones, numeradas y retocadas a mano, pertenecientes a una edición de 25 ejemplares, evidencian la exclusividad y el toque personal inherentes a la obra de Zimer. La creación de una plantilla de dos capas es meticulosa y laboriosa, lo que refleja el enfoque intrincado del artista hacia el arte urbano. Al pintar a mano cada capa, Zimer dota a su obra de inmediatez e individualidad, garantizando que no haya dos impresiones idénticas. La resonancia cultural de "Corazón salvaje" «Corazón Salvaje» resuena con el pulso cultural del arte pop urbano, un género que se nutre del dinamismo de la vida urbana y la emoción pura. La elección del corazón por parte de Zimer, símbolo perdurable de amor y pasión, es clásica y contemporánea a la vez. El contraste de rojos vibrantes con la sobriedad del papel cautiva la mirada del espectador, invitándolo a adentrarse en las complejidades del diseño y en la profundidad de sus propias emociones. Esta serie trasciende el arte visual; explora la pasión, la vitalidad y la condición humana. Si bien el corazón suele representarse de forma simplificada en el grafiti tradicional, aquí se reinventa con complejidad y profundidad, reflejando la naturaleza multifacética del amor y la vida misma. «Corazón Salvaje» de Zimer es una declaración audaz dentro del arte pop urbano y el grafiti. Simboliza la pasión, es un referente del arte pop moderno y una serie coleccionable que captura la esencia del arte urbano: su capacidad para evocar emociones y provocar la reflexión. A medida que cada pieza encuentra su lugar en las paredes de coleccionistas y entusiastas, lleva consigo el espíritu salvaje e indómito del corazón que Zimmer da vida con tanta maestría.
$248.00
-
El Pez Joven hasta que muera 1 Plantilla original Pintura en aerosol Pintura de El Pez
Compre Joven hasta que me muera 1 Pintura en aerosol de medios mixtos, acrílico y estarcido original único en su tipo en papel Royal Sundance de 270 g/m² por el popular artista de graffiti callejero Pez. 2021 Técnica mixta firmada en papel Royal Sundance de 270 g/m² 19,69" × 27,56" / 50 × 70 cm Tamaño de la obra de arte, negro Enmarcado profesionalmente con tapete flotante
$1,887.00 $1,604.00
-
Aiko Amantes HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko
Esténcil de amantes, serigrafía de 10 colores, edición limitada impresa en papel de bellas artes por el artista Aiko, obra de arte pop contemporánea. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada a mano con plantilla, 2016. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Me encanta crear imágenes relacionadas con momentos románticos, amantes y besos. Mis temas casi siempre giran en torno a historias románticas, parejas y chicas sexys en su día a día. Mi nombre, Aiko —uno de los nombres más comunes para chicas japonesas— significa amor. El amor ha sido mi tema central desde la infancia. Me ha apasionado crear arte desde que era pequeña. Siempre hacía arte para mí, mi madre, mi familia y mis compañeros de clase. Simplemente por diversión. Disfruto creando algo que nos haga sentir bien, algo bello que pueda compartir con todos. Algo lleno de amor. - Aiko
$1,099.00
-
Mad Runaway Stag HPM Stencil Print de MAD
Ciervo Fugitivo - Edición Limitada HPM, Plantilla Pintada a Mano y Decorada a Mano sobre Papel de Bellas Artes de 300 g/m² por MAD Graffiti Street Artist, Arte Pop Moderno. Edición limitada de 10 obras de arte pintadas a mano, firmadas y numeradas de HPM (2020). Tamaño de la obra: 19,68 x 19,68 pulgadas. Ha expuesto sus obras únicas en muros y galerías de arte de numerosos países de todo el mundo, entre ellos Irán, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Turquía.
$352.00
-
Denial- Daniel Bombardier The End of the End- Mini HPM Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier
El fin del fin - Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple, obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti, arte pop moderno. 2020 Obra de arte HPM, edición limitada de 20 ejemplares , firmada y numerada. Tamaño: 24 x 36 pulgadas. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación El Fin del Fin Mini de Denial: Amor, Apocalipsis y Sátira en el Arte Pop Urbano y el Grafiti «The End of the End Mini» es una obra múltiple pintada a mano de 2020 del artista canadiense Denial, conocido por su fusión de sátira, iconografía e ingenio subversivo. Creada como parte de la serie «True Facts Mini Multiple Series», esta pieza mide 61 x 91 cm y está impresa sobre un panel de madera, lista para colgar. Cada edición de la serie es una obra múltiple original pintada a mano (HPM), que ofrece pinceladas y detalles únicos sobre una base impresa uniforme. Limitada a 20 piezas firmadas y numeradas, la obra presenta la silueta de una pareja abrazada románticamente dentro de un coche, mientras observan una nube en forma de hongo detonando a lo lejos. La escena concluye con un texto manuscrito estilizado que simplemente dice «The End» (El Fin), sugiriendo un final definitivo con una mezcla de tragedia y humor. Esta yuxtaposición oscuramente cómica es un sello distintivo del trabajo de Denial, perfectamente integrado en el panorama visual del arte pop urbano y el grafiti. Romance nuclear y catástrofe cómica Las imágenes de «El fin del fin» juegan con el estilo retro de los dibujos animados y los temores de la Guerra Fría, yuxtaponiendo símbolos del romance juvenil —coches clásicos, miradores panorámicos, siluetas de citas románticas— con el icono de la aniquilación global: la nube en forma de hongo. La explosión, representada en naranjas y amarillos vibrantes, contrasta con el cielo azul y el horizonte verde y exuberante, creando una paleta inquietantemente alegre para una escena de extinción planetaria. La pareja permanece indiferente, absorta en su afecto, lo que sugiere un desapego total o una irónica rebeldía. En «Arte pop callejero y grafiti», estas combinaciones exponen las contradicciones de la narrativa cultural, donde el romance y la violencia a menudo se venden como si fueran la misma cosa. «Negación» utiliza esta absurda yuxtaposición no para promover el nihilismo, sino para provocar una reflexión sobre cómo la sociedad trivializa la catástrofe a través de los medios de comunicación y el mito. Detalles del material y formato del coleccionista Cada panel está pintado sobre madera enmarcada, lo que le confiere una dimensión y presencia que van más allá de una simple impresión. Los bordes están oscurecidos para crear un efecto de marco, otorgando a la obra una cualidad objetual ideal tanto para instalaciones de arte contemporáneo como para colecciones privadas. La imagen base está serigrafiada con tonos gráficos nítidos, pero cada edición recibe un tratamiento único con pintura aplicada a mano, goteos, manchas y marcas que la personalizan. Esto convierte a cada versión de «The End of the End Mini» en una obra de arte singular, a pesar de su motivo común. La edición limitada de 20 ejemplares aumenta su atractivo tanto para los coleccionistas de arte pop como de arte urbano, donde la originalidad y la escasez alimentan el interés a largo plazo. El papel de la negación en la expresión satírica contemporánea Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, es un artista de Windsor, Ontario, cuya obra critica la cultura de consumo, el absurdo social y la manipulación mediática a través de un lenguaje visual arraigado en el diseño propagandístico y la estética urbana. Con experiencia en grafiti e intervención de vallas publicitarias, Denial transforma formatos familiares —tiras cómicas, publicidad, carteles políticos— en complejos enigmas visuales. «The End of the End Mini» se inscribe en esta narrativa continua, utilizando el humor y el horror para ilustrar la contradicción humana. La obra no fomenta la desesperanza, sino que pone de relieve la ridícula normalización del desastre en la imaginería pop. Es un instante congelado en una hermosa negación, donde la intimidad y la destrucción se fusionan bajo un cielo azul, desafiando a los espectadores a reír, asombrarse y replantearse qué celebran y qué ignoran. En el léxico del arte pop urbano y el grafiti, es una postal de un futuro absurdo disfrazada de presente.
$954.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía con pintura en aerosol HPM "Trabaja bien juntos" de Mr Brainwash - Thierry Guetta
Serigrafía con pintura en aerosol Captain America HPM de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Serigrafía de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. Obra de arte de 2018, firmada, enmarcada a medida, realizada con pintura en aerosol, acrílico y técnica mixta HPM. Medidas: 48 x 36 pulgadas. Inspirada en el estilo de Norman Rockwell, esta obra muestra a un niño y una niña sentados en un banco admirando arte urbano en estilo vintage clásico, con abundante pintura en aerosol y detalles pintados a mano. Marco personalizado de bronce martillado envejecido. Medidas: 48 x 60 pulgadas. Norman Rockwell reimaginado a través del arte pop callejero En una evocadora fusión de nostalgia americana y el enérgico caos del arte urbano, Thierry Guetta, bajo el alias de Mr. Brainwash, creó una obra impactante en 2018. Su "Capitán América" destaca como testimonio del potencial del arte pop urbano y el grafiti para conectar épocas y géneros estilísticos. Esta obra en particular combina la inocencia y la calidez de las representaciones de la vida americana de Norman Rockwell con la vibrante y cruda expresividad del grafiti, creando una yuxtaposición que invita a la reflexión y cautiva visualmente. La obra de Guetta es una serigrafía sobre papel de bellas artes, con un acabado único gracias a sus técnicas características de pintura acrílica y aerosol aplicadas a mano. La pieza retrata a un niño y una niña sentados en un banco en una pose clásica que recuerda a las icónicas ilustraciones de Rockwell. Sin embargo, en lugar de un fondo bucólico y apacible, los niños se encuentran sobre un fondo de grafiti colorido, que representa las corrientes artísticas subterráneas del paisaje urbano. Es un lienzo que narra una historia de contrastes: lo atemporal y lo moderno, lo planificado y lo espontáneo. Esta obra de Guetta en particular es un comentario sobre la perdurabilidad de ciertos símbolos culturales y su recontextualización dentro de marcos modernos. Aunque inspirada en una época pasada, los sujetos se incorporan al presente mediante el grafiti, que salpica y se extiende por el lienzo con desenfreno. De espaldas al espectador, los niños parecen contemplar el grafiti, simbolizando quizás la reflexión de la nueva generación sobre el lugar del arte callejero en la continuidad de la tradición artística estadounidense. La técnica del Capitán América de Guetta: Una fusión de medios La superposición de capas de pintura y el uso estratégico del color en "Capitán América" demuestran la habilidad de Guetta para crear profundidad y movimiento. Los detalles pintados a mano individualizan cada pieza de la edición limitada y resaltan los contrastes texturales intrínsecos al Arte Pop Urbano. El marco ornamentado de bronce martillado envejecido, similar a los que podrían enmarcar una obra clásica de Rockwell, añade una capa de ironía y un comentario sobre el valor percibido y la interpretación de las formas artísticas. Como gran parte de la obra de Guetta, "Capitán América" ha recibido elogios y generado debate, suscitando conversaciones sobre la intersección del arte urbano con otros movimientos artísticos. Al situar temas tradicionales dentro del marco del grafiti, Guetta invita al espectador a reconsiderar las ideas preconcebidas sobre la legitimidad y la belleza del arte inspirado en la calle. La obra es una invitación a presenciar y participar en la evolución del Arte Pop Urbano, que continúa infiltrándose e influyendo en el mundo del arte en general. Coleccionabilidad y relevancia cultural del arte pop callejero y el grafiti El valor coleccionable de la obra de Guetta reside no solo en su atractivo estético, sino también en su capacidad para capturar y transmitir la esencia de la cultura contemporánea. "Capitán América" es una instantánea del momento en que la vitalidad y relevancia del arte callejero se hicieron innegables para el mundo. Poseer una pieza así es como tener en sus manos un fragmento del espíritu de la época, un recuerdo de la era en que la cultura popular adoptó plenamente el arte callejero sin perder su originalidad ni autenticidad. En definitiva, "Capitán América" de Thierry Guetta es un homenaje de múltiples capas al poder del arte para trascender fronteras y conectar con las sucesivas generaciones. Es una celebración visual de la singular capacidad del arte pop callejero y del grafiti para entrelazar los diversos hilos de la narrativa artística estadounidense. Mientras Mr. Brainwash continúa dejando su huella imborrable en la escena artística, obras como "Capitán América" permanecerán como testimonios vibrantes de una época en la que las calles se alzaron para reclamar su espacio en las paredes de las galerías y los pasillos de las instituciones culturales.
$17,503.00
-
Denial- Daniel Bombardier ¿Ya llegamos? Impresión con pintura en aerosol y plantilla HPM de Denial - Daniel Bombardier
¿Ya llegamos? Impresión acrílica con plantilla HPM de Denial - Daniel Bombardier. Múltiple pintado a mano sobre madera entelada, listo para colgar. Artista callejero de graffiti único. Arte pop moderno. Edición firmada y numerada de 2020 de 20. Obra de arte única de HPM con plantilla y pintura. Tamaño 11x11 sobre madera enmarcada, lista para colgar. ¿Ya llegamos? Impresión con pintura en aerosol y plantilla HPM de Denial – Arte pop callejero y graffiti Denial, también conocido como Daniel Bombardier, presenta ¿Ya Llegamos?, una provocativa impresión en aerosol realizada con plantilla que encarna la estética audaz del arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza, firmada y numerada, fue creada en 2020 como parte de una edición limitada de 20 ejemplares. Con unas dimensiones de 28 x 28 cm sobre bastidor de madera, está lista para colgar y fusiona influencias de la cultura pop moderna con la energía cruda del arte urbano. La composición presenta una impactante figura femenina plasmada en un estilo pop clásico, con puntos de semitono, contornos negros definidos y una paleta de colores vibrantes. Su mirada expresiva y abierta se acompaña de la frase "¿Ya Llegamos?", ubicada en un recuadro de texto estilo cómic. Detrás de ella, un símbolo de la paz fragmentado resalta sobre un fondo rosa intenso, aludiendo a temas como la desilusión, la agitación social y la búsqueda aparentemente interminable del progreso. El marcado contraste entre la estética brillante y pulida y el mensaje subyacente crea una tensión característica del trabajo de Denial, que invita a los espectadores a profundizar en su significado. El comentario social detrás de ¿Ya llegamos? Denial es conocido por su visión satírica de la cultura contemporánea, utilizando recursos visuales reconocibles para criticar el consumismo, la política y las expectativas sociales. ¿Ya Llegamos? juega con la nostalgia a la vez que ofrece un agudo comentario sobre la situación mundial, en particular sobre los temas relacionados con la paz, la estabilidad y el progreso. El uso del símbolo de la paz fracturado sugiere una erosión de los ideales, cuestionando si la sociedad avanza o está atrapada en un ciclo de conflictos irresueltos. La expresión del rostro de la figura femenina transmite incertidumbre, frustración y quizás incluso resignación. La frase "¿Ya Llegamos?" evoca un sentimiento familiar de impaciencia, típicamente asociado a los viajes largos, pero en este contexto se convierte en una metáfora del cambio social y las dificultades para alcanzar la verdadera paz. Mediante el uso de imágenes de arte pop que recuerdan a las ilustraciones de cómics de mediados de siglo, Denial establece una conexión entre los ideales del pasado y las realidades del presente, enfatizando el contraste entre lo prometido y lo que se ha logrado. Las técnicas artísticas y el estilo de la negación Denial emplea una mezcla de técnicas de arte urbano basadas en plantillas e influencias del arte pop para crear obras visualmente impactantes y conceptualmente atractivas. Su uso de pintura en aerosol, colores vibrantes y bordes definidos dota a su obra de una sensación de inmediatez, mientras que la incorporación de elementos pintados a mano garantiza que cada pieza de la edición sea única. Este método se alinea con la tradición del arte pop urbano y el grafiti, donde la estética de la producción en masa se encuentra con la cruda individualidad de la cultura callejera. El efecto de puntos de semitono, un elemento característico del arte pop, hace referencia a las técnicas de impresión mecánica utilizadas en cómics y publicidad, reforzando los temas de la influencia de los medios de comunicación y las narrativas impulsadas por el consumo. La yuxtaposición de la estética de inspiración vintage con temas sociopolíticos modernos crea un diálogo convincente, desafiando a los espectadores a reconsiderar las imágenes y los mensajes que consumen a diario. El panel de madera enmarcado añade profundidad y textura a la obra, convirtiéndola en un objeto tangible más que en una simple impresión bidimensional, reforzando aún más su presencia como una pieza de declaración audaz. El impacto de "¿Ya llegamos?" en el arte urbano contemporáneo ¿Ya Llegamos? se erige como un poderoso ejemplo de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden ser visualmente cautivadores y a la vez reflexivos socialmente. La habilidad de Denial para fusionar humor, nostalgia y crítica permite que su obra conecte con un público amplio, desde entusiastas de la cultura pop hasta coleccionistas que buscan arte contemporáneo con significado. Su comentario sobre la paz y el progreso social resulta especialmente relevante en una era donde los problemas globales de conflicto, desigualdad y crisis ambientales siguen estando en el centro del debate público. Denial continúa desafiando los límites del arte urbano, utilizando su obra como plataforma para la discusión y la reflexión. ¿Ya Llegamos? captura un momento de cuestionamiento colectivo, instando a los espectadores a considerar no solo cuánto ha avanzado la sociedad, sino también cuánto queda por recorrer. Mediante su magistral uso de la iconografía de la cultura pop y la sensibilidad del arte urbano, Denial garantiza que su obra siga siendo impactante e inolvidable, consolidando su lugar en el panorama en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos.
$600.00
-
Denial- Daniel Bombardier Te amaré hasta el final HPM Stencil Wood Print por Denial- Daniel Bombardier
Te amaré hasta el final. Edición limitada. Pintura en aerosol, acrílico, plantilla y técnica mixta sobre panel de madera entelado, intervenida a mano por Denial Graffiti Street Artist. Arte pop moderno. Edición limitada firmada de 2015 de HPM 5. Obra de arte intervenida a mano. Tamaño 24x36. Enmarcada en madera. Lista para colgar. Te amaré hasta el final por Denial: Inocencia y apocalipsis en el arte pop callejero y el grafiti «Te amaré hasta el final» es una obra de arte de técnica mixta, edición limitada de 2015, intervenida a mano por el artista canadiense de pop y graffiti Denial. Cada pieza de la edición de cinco es única, creada con pintura en aerosol, esténcil, acrílico y capas de técnica mixta sobre un panel de madera enmarcado de 61 x 91 cm. Firmada y lista para colgar, esta pintura de gran formato fusiona la sinceridad emocional con una mordaz crítica a la inestabilidad global y el caos moderno. Es una contradicción visual donde la imaginería romántica colisiona con el lenguaje de la guerra, consolidando el enfoque característico de Denial hacia el arte pop urbano y el graffiti como una obra a la vez emocionalmente provocativa y conceptualmente subversiva. Elementos visuales contrastantes y dualidad emocional El punto central de la obra es la silueta de un niño y una niña frente a frente, en un momento de tierno afecto. El niño oculta un ramo de flores a su espalda, símbolo de amor inocente y vulnerabilidad juvenil. Tras ellos, sin embargo, estalla una enorme nube en forma de hongo, representada en marcado contraste con vibrantes tonos rojos, amarillos y naranjas. Este telón de fondo apocalíptico rompe la serenidad del primer plano, sugiriendo que ni siquiera los momentos más puros de amor son inmunes a las violentas consecuencias de las decisiones humanas. El gesto de generosidad del niño y la atenta postura de la niña se convierten en metáforas de la frágil esperanza en medio de la destrucción, subrayando cómo el amor persiste a la sombra de la catástrofe inminente. Materiales, textura y proceso de pintura a mano Cada obra está creada sobre panel de madera, lo que le confiere una crudeza y un peso físico acordes con la autenticidad de sus orígenes en el arte urbano. El carácter artesanal de la edición garantiza que cada panel presente capas únicas de estarcido, pintura en aerosol expresiva e imperfecciones intencionadas. El uso del espacio negativo en las siluetas contrasta con el fondo de explosiva riqueza de detalles, atrayendo la mirada del espectador directamente al diálogo visual entre el afecto y la aniquilación. La textura de la superficie del panel y la superposición de técnicas aportan profundidad e intensidad a la tensión emocional de la obra. La visión y el comentario cultural de la negación Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, es conocido por utilizar la ironía, la contradicción y un simbolismo complejo para criticar los medios de comunicación, el consumismo y la complacencia política. En «Te amaré hasta el final», su uso de siluetas juveniles no es nostálgico, sino intencionalmente irónico. La inocencia de la infancia se convierte en un símbolo de esperanza, amenazada por el espectro siempre presente del conflicto. El arte de Denial a menudo expone lo absurdo de las ideologías modernas, y aquí se pregunta si el amor puede perdurar cuando el mundo está en llamas. Esta obra refleja la dualidad presente en el arte pop urbano y el grafiti: belleza versus caos, sinceridad versus espectáculo, y la emoción humana resistiendo con resiliencia frente a los sistemas de destrucción. Mediante la metáfora visual y una estética provocadora, Denial invita a los espectadores a reflexionar no solo sobre la fragilidad del afecto, sino también sobre su poder frente al olvido.
$10,000.00
-
Aiko Emociones Green HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko
Emociones - Plantilla verde, serigrafía de dos colores, edición limitada impresa en papel de bellas artes por el artista Aiko, obra de arte pop contemporánea. Edición limitada de 5 ejemplares, firmada y numerada a mano con plantilla, 2020. Tamaño de la obra: 20 x 24 pulgadas. «Entre hombres y mujeres, llevamos mucho tiempo debatiendo sobre la igualdad, y quizás ahora las cosas sean mucho más llevaderas; además, las nuevas generaciones parecen tener mejores ideas. El tema ha cambiado mucho desde la época de nuestros abuelos, o incluso antes. Sin embargo, las mujeres y las minorías aún se enfrentan a obstáculos que debemos ayudar a resolver: educación, oportunidades laborales y salud. Espero que todos tengan la oportunidad de vivir con justicia y que todos puedan aprovechar el momento.» - AIKO «Emociones - Plantilla Verde» es una impactante serigrafía de edición limitada a dos colores sobre papel de bellas artes, creada por la reconocida artista AIKO. Una magistral fusión de arte pop contemporáneo, la obra conecta profundamente con el intenso espectro de las emociones humanas, adentrándose específicamente en la dinámica entre hombres y mujeres. La obra captura un momento, un sentimiento y una expresión que visibilizan el debate actual sobre la igualdad de género y los desafíos que enfrentan las mujeres y las minorías. La meticulosa técnica de plantilla manual de AIKO es evidente en esta pieza, enfatizando la crudeza y autenticidad de su mensaje. Limitada a solo cinco ejemplares firmados y numerados, esta obra mide 20x24 pulgadas, lo que hace que cada impresión sea excepcionalmente exclusiva. Los vibrantes tonos verdes, combinados con los elementos contrastantes, crean una pieza visualmente cautivadora de la que es difícil apartar la mirada. La técnica de plantilla adoptada por AIKO, tradicionalmente asociada con el arte callejero y el grafiti, infunde un sentido de urgencia y rebeldía a la obra, haciéndola aún más fascinante. Reflexionando sobre el progreso de la igualdad de género y las perspectivas sociales, AIKO reconoce los avances logrados desde la época de nuestros abuelos. Sin embargo, sigue siendo muy consciente de los desafíos que enfrentan las mujeres y las minorías en áreas como la educación, las oportunidades laborales y la salud. A través de "Emociones - Plantilla Verde", AIKO transmite su ferviente esperanza de un futuro donde cada persona, sin importar su género u origen, tenga las mismas oportunidades para prosperar. La obra sirve como recordatorio y llamado a la acción, instando a la sociedad a garantizar una oportunidad justa para que todos puedan aprovechar el momento. La pieza, en su totalidad, es un testimonio del compromiso de AIKO con dar voz a quienes a menudo no son escuchados y su firme dedicación a impulsar el cambio a través del arte.
$1,099.00
-
Praxis Impresión acrílica de pintura en aerosol HPM Solidarity Yellow de Praxis
Solidaridad - Edición limitada amarilla. Pintura en aerosol y acrílico sobre papel Coventry Fine Art, con detalles pintados a mano con plantilla, por Praxis, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. La solidaridad, ese sentimiento de apoyo mutuo presente no solo en los humanos sino en todo el reino animal, es lo que nos ha permitido superar, como sociedad e individuos, obstáculos y situaciones que, de otro modo, muchos grupos, humanos y no humanos, a lo largo de la historia, no habrían podido superar. En estos tiempos en que la dualidad del mundo se manifiesta en parte fuego y en parte inundaciones, es momento de reconsiderar nuestra forma de coexistir con ella y con quienes la habitan. La naturaleza nos brinda todo lo necesario para existir, pero debemos protegerla, actuar y ser conscientes de su importancia. Quiero que abracen ese sentimiento, quiero que construyan un mundo mejor para todos. –Praxis
$352.00
-
Miss Bugs Acuarela con plantilla de acuarela para jardines colgantes HPM de Miss Bugs
Jardines Colgantes HPM Plantilla Pintura en Aerosol Acuarela por Miss Bugs Pintura Única Pintada a Mano Técnica Mixta sobre Papel Tejida de Bellas Artes Artista Callejero Graffiti Arte Pop Moderno. 2017 Firmada, fechada y numerada. Edición mixta única de 5 HPM. Obra de arte de técnica mixta intervenida a mano con tinta, lápiz, pintura en aerosol y acuarela. Tamaño 20,38 x 35,38. Ligeros pliegues alrededor de los bordes de la capa superior recortada. La complejidad en capas de "Jardines Colgantes" de Miss Bugs Miss "Bugs", una artista callejera de graffiti reconocida por su singular fusión de la sensibilidad del arte pop moderno, causó un gran impacto en el mundo del arte con la serie "Jardines Colgantes" en 2017. Esta colección, limitada a una edición mixta de tan solo cinco piezas, exhibe la intrincada y meticulosa artesanía que Miss Bugs plasma en el lienzo, o en este caso, en el fino papel artístico verjurado. Cada pieza de la serie "Jardines Colgantes" es un testimonio del compromiso de la artista por expandir los límites del arte pop callejero y el graffiti. Las obras de "Jardines Colgantes" exploran la textura y la forma, utilizando una variedad de técnicas como plantillas, pintura en aerosol, tinta intervenida a mano, lápiz y pintura Bugs'rcolor. Las dimensiones de cada obra, 20.38 x 35.38 pulgadas, proporcionan un amplio lienzo para que Miss Bugs se adentre en una compleja narrativa contada a través del lenguaje del arte visual. Estas pinturas únicas, realizadas a mano, son una sinfonía de técnicas mixtas, donde cada capa contribuye al impacto general de la obra. La serie se caracteriza por la estética distintiva de Miss Bugs, donde los elementos abstractos se fusionan con la figuración para crear algo a la vez familiar y de otro mundo. Técnicas distintivas en las obras de arte de "MissBugs" Cada pintura de la colección "Jardines Colgantes" es una expresión única de la visión de Miss Bugs, que utiliza una combinación de técnicas de estarcido para lograr precisión y libertad, así como fluidez y gracia. El trabajo con estarcido proporciona piezas estructurales nítidas y definidas, mientras que la pintura en aerosol añade vitalidad y un toque urbano. Los elementos de acuarela introducen suavidad y profundidad, difuminando las fronteras entre el crudo mundo del grafiti y el ámbito más delicado de la pintura a la acuarela. Esta interacción de medios es un sello distintivo del estilo de Miss Bugs y permite un rico diálogo entre los diferentes elementos del arte urbano y las bellas artes. En la serie "Jardines Colgantes", se observa un tema recurrente de yuxtaposición, un rasgo distintivo del enfoque artístico de Miss Bugs. La serie presenta un lenguaje visual que habla de la dualidad de la naturaleza humana y del mundo multifacético que habitamos. Al combinar elementos dispares en cada pieza, Miss Bugs invita al espectador a encontrar coherencia y significado dentro del caos. El uso de colores brillantes y propios del arte pop sobre tonos más apagados, y los intrincados patrones de esténcil sobre las fluidas acuarelas, crean un Bugs'on dinámico que invita a la reflexión y resulta estéticamente agradable. Una edición limitada de la obra de la señorita Bugs La exclusividad de la serie "Jardines Colgantes", con su edición limitada de cinco ejemplares, aumenta el atractivo de las obras. Cada pieza está firmada, fechada y numerada por la artista, estableciendo un vínculo directo entre la artista y el coleccionista. Los detalles pintados a mano en cada obra garantizan que, si bien la serie puede interpretarse como un tema colectivo, cada pieza se erige como una obra de arte única. Los coleccionistas de la obra de Miss Bugs adquieren una pieza de arte pop urbano y un fragmento de la narrativa personal de la artista, ya que cada pincelada, elección de color y elemento compositivo es un acto deliberado de creación. La serie "Jardines Colgantes" de Miss Bugs es una brillante muestra de la habilidad de la artista para desenvolverse en los ámbitos del arte pop urbano y el grafiti, creando piezas visualmente impactantes y ricas en significado. La serie constituye una audaz declaración sobre la versatilidad y profundidad que puede alcanzar el arte urbano, trascendiendo sus raíces para convertirse en una forma sofisticada y codiciada de arte pop moderno. A través de "Jardines Colgantes", Miss Bugs invita a los espectadores a experimentar un mundo donde la belleza del mundo natural se encuentra con la crudeza de la vida urbana, al tiempo que desafía las nociones convencionales de lo que puede ser el arte del grafiti.
$2,400.00
-
Copyright Spider Andy Black Suit HPM Stencil Serigrafía por Copyright
Spider Andy - Traje negro - Serigrafía de edición limitada de 5 colores impresa a mano sobre papel de acuarela Fabriano de 300 g/m² por Copyright Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Andy Warhol x Spider-Man Marvel Comics. Serigrafía de técnica mixta sobre papel Fabriano para acuarela de 300 g/m². Tamaño: 35 x 50 cm (13,7 x 19,6 pulgadas). Lanzamiento: 14 de abril de 2021. Tirada: 7 ejemplares. Esta edición está pintada a mano de forma única. Copyright: Copyright lleva años plasmando sus características rosas rosas en las calles del Reino Unido. Fusionando arte urbano, grafiti y estilos más tradicionales, utiliza una mezcla de técnicas pictóricas clásicas y pintura en aerosol. Crea estilos de impresión con plantillas, profundidad con pintura en aerosol y textura con pincel.
$352.00
-
Seen UA Post No Bills- Plantilla sin título Original Graffiti Painting by Seen UA
No publicar carteles - Obra original única sin título, pintada con aerosol y plantilla sobre lienzo estirado por un popular artista de arte callejero y cultura pop. Visto en UA. Pintura original firmada, 2018. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Craquelado en toda la superficie. Lienzo sin forrar.
$1,124.00 $955.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$1,407.00 $1,196.00
-
Denial- Daniel Bombardier As Seen on TV Mini Stencil HPM Print de Denial- Daniel Bombardier
Como se ve en TV - Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti, arte pop moderno. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.
$954.00