Sol
-
Nate Duval Alfabeto cortado a mano - Azul
Compre Alfabeto recortado a mano: serigrafía en dos colores tirada a mano en azul sobre papel de bellas artes del artista Nate Duval Obra de arte pop de edición limitada. 2014 Edición Limitada Firmada y Numerada de 35 Obras Tamaño 7.75x10
$134.00
-
Naoto Hattori El viento del norte y el sol Giclee Print de Naoto Hattori
El viento del norte y el sol. Obra de arte surrealista. Edición limitada impresa en giclée sobre papel de bellas artes 100% algodón del popular artista Naoto Hattori. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada a mano (2014). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. Impresión original
$360.00
-
Shepard Fairey- OBEY Marcha climática de los pueblos: para cambiar todo lo que necesitamos para todos, serigrafía de Shepard Fairey, OBEDECER
Marcha Popular por el Clima: Para cambiarlo todo necesitamos a todos. Edición limitada. Serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Marcha Popular por el Clima – Para cambiar todo necesitamos a todos Serigrafía 18 x 24 pulgadas Edición de 300 18 de septiembre de 2014. La mayoría de ustedes saben que me preocupan profundamente los peligros del cambio climático. Dick Cheney dijo: «Si existe tan solo un 1% de probabilidad de un ataque terrorista, debemos hacer todo lo posible por estar preparados». El 95% o más de la comunidad científica coincide en que el cambio climático es una realidad y representa una grave amenaza para el planeta; sin embargo, se está haciendo mucho menos para combatirlo que para combatir el terrorismo. Es positivo que pronto las calles de Nueva York se inunden, con cientos de miles de personas exigiendo soluciones a nuestra descontrolada crisis climática. Para mí es un honor y un imperativo contribuir con un cartel a la Marcha Popular por el Clima y transmitir un mensaje urgente sobre una de las mayores amenazas que enfrentan las generaciones presentes y futuras. La Estatua de la Libertad y todos nosotros estamos en peligro si no presionamos a nuestros líderes para que tomen medidas audaces. -Shepard Fairey
$1,497.00
-
Richey Beckett Impresión de archivo de papel secante In Heaven de Richey Beckett
En el cielo, papel secante, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado de Richey Beckett, obra de arte de la cultura pop y el LSD. 2021 Firmado y numerado con certificado de autenticidad. Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño de la obra: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La impresión en papel secante "In Heaven" de Richey Beckett y la evolución del arte pop callejero y el grafiti «In Heaven», lanzada el 19 de abril de 2021, es una edición limitada de impresión de pigmento de archivo creada por el artista galés Richey Beckett. La obra está impresa en papel secante perforado, un material históricamente vinculado a la distribución de LSD y a la iconografía contracultural. Con unas dimensiones de 19 x 19 cm, esta edición fue firmada, numerada y lanzada con un certificado de autenticidad. Zane Kesey, hijo del autor y defensor del LSD Ken Kesey, perforó el papel a mano, arraigando aún más esta pieza en el legado del arte psicodélico y sus vínculos con las narrativas antisistema. Al producir arte en papel secante, Beckett se relaciona directamente con el vocabulario visual de la conciencia alterada y la rebeldía underground, temas centrales en la tradición del arte pop urbano y el grafiti. Este lanzamiento ejemplifica la fusión entre la ilustración tradicional y la cultura pop efímera. La obra de Beckett no se limita a ser una imagen estática; Su técnica evoca una subcultura específica, suscitando asociaciones con lo experimental, lo tabú y lo liberador. Del mismo modo que los grafiteros se apropian del espacio público para provocar reacciones, el arte con papel secante inserta imágenes radicales en entornos íntimos, a menudo transmitiéndose de mano en mano. La decisión de Beckett de imprimir en este soporte recupera esa inmediatez táctil, transformando un objeto potencialmente desechable en una forma coleccionable de resistencia y reflexión. Imágenes y técnicas simbólicas en En el cielo El contenido visual de «En el cielo» exhibe la intrincada complejidad característica de Beckett, con una imagen que parece fusionar elementos de éxtasis divino y trascendencia personal. La composición está dominada por formas fluidas, geometría sagrada y detalles naturalistas. Plumas estilizadas, joyas ornamentadas y motivos celestiales inundan la imagen con una atmósfera de ritual y mito. La figura se muestra a la vez regia y vulnerable, recostada en una posición que sugiere transformación o entrega. El intenso contraste entre ricos tonos joya y líneas oscuras refleja la maestría de Beckett en el uso del color para evocar emoción y misterio. Estas cualidades sitúan la obra dentro de las definiciones en constante evolución del Arte Pop Urbano y el Grafiti. Mientras que gran parte de la estética urbana se inclina hacia la inmediatez y la escala, la obra de Beckett se centra en la intensidad y la intimidad. Sin embargo, comparte la misma base cultural: obras de arte destinadas a resonar a un nivel visceral, abordando temas de identidad, mortalidad, libertad y belleza de maneras que desafían las limitaciones tradicionales de las galerías. Su uso de la técnica tradicional de la tinta fusionada con paletas de colores psicodélicos responde directamente al apetito contemporáneo por experiencias visuales ricas en detalles y con una fuerte carga espiritual. El legado psicodélico y el nuevo lienzo del arte pop callejero La impresión sobre papel secante perforado es una elección artística deliberada que encierra décadas de historia contracultural. En los años 60 y 70, los papeles secantes de LSD solían imprimirse con imágenes pop icónicas o simbolismo abstracto, convirtiéndolos en objetos tanto funcionales como expresivos. La decisión de Beckett de producir «In Heaven» sobre este mismo lienzo transforma la obra en un artefacto que difumina las fronteras entre ritual, memoria y protesta visual. Esto se relaciona con la evolución del grafiti, desde las pintadas hasta el muralismo, y con la transición del arte pop de la sátira a la crítica social. La contribución de Beckett reside en su fusión de la técnica clásica con un formato rebelde. Así como el grafiti transformó muros olvidados en espacios sagrados para la expresión de la verdad, esta obra transforma el papel de presentación psicodélico en una plataforma para la elevación artística. La naturaleza limitada de esta edición —realizada completamente a mano y cargada de referencias culturales— exige que los espectadores reconsideren los límites de lo que se considera arte. El papel de Richey Beckett en la reinvención de las formas artísticas psicodélicas Richey Beckett continúa innovando en el arte pop urbano y el grafiti, trascendiendo los materiales y formatos convencionales. Con *In Heaven*, presenta un formato históricamente ligado a experiencias de despertar, peligro o libertad, y lo recontextualiza mediante un lenguaje visual preciso y sagrado. Esta fusión de ilustración mítica y cultura táctil hace que su obra sea accesible a la vez que transmite una profunda carga espiritual. A medida que el arte en papel secante recupera el interés de los coleccionistas, la contribución de Beckett destaca no solo por su profundidad estética, sino también por el diálogo cultural que reaviva. Al colaborar con figuras como Zane Kesey y utilizar formatos que desafían las normas convencionales, Beckett defiende los principios fundamentales del arte urbano moderno: provocación, reinvención y un compromiso inquebrantable con la verdad personal plasmada en forma física. *In Heaven* es más que una imagen: es una experiencia física, emocional y simbólica enmarcada en uno de los medios de impresión más subversivos jamás utilizados en el arte.
$352.00
-
Peter Keil Cara de yate 84. Pintura al óleo original de Peter Keil.
Face Yachting 84. Obra de arte original y única, realizada con técnica mixta al óleo sobre tablero de masonita por el popular artista impresionista moderno Peter Keil. Pintura original de Peter Keil de 1984, firmada, de 24x12 pulgadas, que representa un rostro grande y barcos en el lago. El rostro de un niño '84 de Peter Keil: Una fusión de expresionismo y arte pop callejero La obra "Rostro de niño '84" de Peter Keil constituye un vibrante ejemplo de cómo las técnicas impresionistas modernas pueden fusionarse con el espíritu del arte pop urbano y el grafiti. Con unas dimensiones de 30,5 x 40,5 cm, esta pintura original al óleo sobre cartón, realizada con técnica mixta, revela el estilo distintivo de Keil, reconocido por su enfoque espontáneo y audaz del arte moderno. La pintura, que representa el rostro gigante de un niño, encapsula la inocencia y la expresividad propias de la infancia, plasmadas a través del prisma del vívido estilo impresionista de Keil. Como es característico en las obras originales de Peter Keil, esta pieza presenta desconchones de pintura en la mejilla, consecuencia natural de la densa técnica de impasto empleada por el artista y de la delicadeza del cartón como soporte. Estos desconchones no restan impacto a la obra; al contrario, enriquecen su narrativa, reflejando el paso del tiempo y la historia táctil del proceso artístico de Keil. Este elemento textural, común en los originales de Keil, subraya la emoción cruda y sin filtros que busca capturar en sus sujetos. Interpretando el lenguaje artístico de Keil en El rostro de un niño '84 Interpretar "Cara de niño '84" de Keil exige apreciar su lenguaje artístico, que fusiona las formas abstractas del impresionismo con los colores vibrantes y la inmediatez emocional del arte urbano. La representación de Keil va más allá de la simple representación de los rasgos infantiles; explora el carácter y la emoción transmitidos a través de formas exageradas y una rica paleta de colores. Los grandes ojos luminosos dominan la composición, sirviendo como ventanas al alma del niño y reflejando la profundidad de la experiencia humana que Keil busca explorar a través de su arte. La elección del cartón como soporte para esta obra revela principalmente la intención de Keil de tender un puente entre las bellas artes convencionales y los materiales más accesibles y cotidianos que suelen utilizarse en el arte pop urbano y el grafiti. Esta elección poco convencional refleja una democratización del arte, un tema clave en el arte urbano, donde el énfasis reside en hacer que el arte sea accesible y cercano a un público amplio. Al utilizar el cartón, Keil desafía las normas artísticas tradicionales y se alinea con una forma de expresión artística arraigada en las realidades de la vida urbana. La influencia perdurable del enfoque de Keil hacia el retrato La influencia perdurable del enfoque de Peter Keil hacia el retrato se evidencia en "Rostro de niño '84". Su obra, a menudo categorizada dentro del impresionismo moderno, conecta con un amplio abanico de expresiones artísticas, incluyendo el Pop Art callejero y el grafiti. La contribución de Keil a estos géneros reside en su capacidad para infundir a la pintura de retrato tradicional una inmediatez y una crudeza callejera propias del arte urbano. Esta pintura, con sus contornos audaces y colores vibrantes, es testimonio del espíritu innovador de Keil y su impacto en el arte contemporáneo. Además, la vibrante calidad de la pintura, característica definitoria de la obra de Keil, subraya el potencial expresivo del Pop Art callejero y el grafiti. "Rostro de niño '84" ejemplifica cómo estos géneros pueden transmitir narrativas emocionales complejas, desafiando la percepción de que el arte callejero se centra únicamente en el comentario público o la crítica social. El retrato de Keil es una celebración de la individualidad y el espíritu humano, encapsulados en la mirada de un niño y articulados a través de la pintura. «Cara de niño '84» de Peter Keil es una obra significativa que captura la intersección del impresionismo moderno con el dinámico mundo del arte pop urbano y el grafiti. La espontaneidad de su ejecución, sus colores vibrantes y sus matices texturales contribuyen a su perdurable atractivo y a su estatus como una representación significativa de la visión artística de Keil. Como obra que conserva las huellas de su creación, sigue cautivando e inspirando, ofreciendo una ventana a la profundidad y diversidad de la obra de Keil.
$604.00
-
Raid71 Impresión giclée de Toy Story de Raid71
Toy Story Pop Modern Movie Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti moderno Pixar Raid71. Impresión oficial de Pixar de Toy Story, 2022. Edición Giclée de 18 x 24 pulgadas, firmada y numerada a mano.
$256.00
-
Eric Pause Serigrafía variante de Velvet Morning Wood de Eric Pause
Some Velvet Morning - Variante de madera. Impresión serigráfica de 16 colores realizada a mano sobre papel de chapa de madera de 110 lb del artista pop Eric Pause. Obra de arte rara de edición limitada. Edición limitada de 10 ejemplares, firmada y numerada, de 2019. Tamaño: 30 x 24 pulgadas.
$712.00
-
Dave Kinsey Impresión giclée de arrecife rojo de Dave Kinsey
Edición limitada de la obra de arte Red Reef, impresa en papel italiano de acuarela de archivo prensado en frío, por el artista de graffiti de la cultura pop Dave Kinsey. Arrecife Rojo de Dave Kinsey. Impresión giclée de alta calidad sobre papel acuarela prensado en frío. 40,6 x 50,8 cm. Edición limitada de 75 ejemplares. Firmada y numerada. Impresa con ♡ por Paragon Press. «Reed Reef destaca los arrecifes de coral, las selvas tropicales del mar. Si bien los arrecifes de coral cubren menos del 1 % de la superficie terrestre, proporcionan un hogar protegido a cerca del 25 % de las especies de peces marinos». - Dave Kinsey
$214.00
-
Scott Listfield Impresión de archivo KONG de Scott Listfield
Compre KONG Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel de bellas artes del artista Scott Listfield, Street Pop Art Graffiti Legend. 2022 Edición limitada firmada y numerada de 50 obras de arte Tamaño 18x24 Artista: Scott Listfield Título: "KONG" Medio: Archival Pigment Edición impresa: 50 Marcas: Firmada y numerada por el artista Dimensiones: 18" x 24"
$310.00
-
Russell Moore Serigrafía La zambullida de Russell Moore
La obra "The Plunge", serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Russell Moore. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. La lámina es una serigrafía a cuatro colores de 18" x 24", firmada y numerada. Impresa en papel French Construction Whitewash de 100 libras. Edición de 160 ejemplares.
$217.00
-
Askew One CUADRO
Compra PINTURA Obra de arte de pintura original única en su tipo en MEDIANO por Popular Street Art Pop Culture Artist ARTIST. 2022 Cuadro Original Firmado Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$820.00
-
Brett Crawford Ceci n'est Pas Un Singe Giclee Print de Brett Crawford
Ceci n'est Pas Un Singe Impresión Giclée de Brett Crawford Artwork Edición limitada impresa en papel Somerset Fine Art Artista de graffiti pop callejero. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada en 2018. Tamaño de la obra: 22x22. Pliegue en el margen superior izquierdo. Ceci n'est Pas Un Singe de Brett Crawford – Identidad, ironía y huida en el arte pop callejero y el grafiti Ceci n'est Pas Un Singe es una impresión giclée de edición limitada de 2018 del artista estadounidense Brett Crawford, impresa en papel Somerset Fine Art en formato de 22 x 22 pulgadas. Lanzada en una edición firmada y numerada de 50 ejemplares, la obra exhibe la característica mezcla de realismo, parodia y surrealismo de Crawford dentro del contexto del arte pop urbano y el grafiti. La figura central es un chimpancé ataviado con guantes rojos, una máscara de superhéroe y una mochila amarilla brillante adornada con parches de la cultura pop. Encaramado sobre un casco de astronauta flotante en un cielo de nubes y suaves degradados, el chimpancé levanta el símbolo de la paz mientras contempla el horizonte desde una altura onírica. Cada detalle, desde la textura del pelaje hasta el brillo del casco y el sutil destello en los ojos, está cuidadosamente plasmado, fusionando la disciplina pictórica clásica con el humor irreverente y la reinterpretación cultural que definen el lenguaje visual de Crawford. Juegos de palabras visuales y el desafío de la clasificación El título «Ceci n'est Pas Un Singe», que se traduce como «Esto no es un mono», toma prestada la frase surrealista de René Magritte e introduce interrogantes sobre la identidad, la tergiversación y el contexto. Crawford juega con la interpretación tanto literal como simbólica. El chimpancé, símbolo común del comportamiento humano y la curiosidad científica, se convierte en un personaje complejo: rebelde, niño, cosmonauta y eco cultural, todo en uno. El uso de un protagonista no humano, junto con accesorios y gestos humanos, invita al espectador a repensar lo que realmente representan los símbolos. Dentro del arte pop urbano y el grafiti, donde la iconografía se reinterpreta y recontextualiza constantemente, la obra de Crawford encuentra su fuerza en el absurdo. El mensaje no se define explícitamente, sino que se transmite a través del tono, el detalle y la contradicción visual. Precisión técnica y densidad simbólica Impresa con la técnica giclée de alta resolución, Ceci n'est Pas Un Singe alcanza una profundidad extraordinaria, garantizando la reproducción fiel de cada pelo del chimpancé, cada brillo en la mochila y cada nube del cielo. El papel Somerset Fine Art proporciona una base suave y aterciopelada que realza la viveza de la paleta cromática de Crawford. El dominio de la luz y la textura por parte del artista aporta una nitidez fotográfica a temas fantásticos, permitiendo que cada elemento simbólico se perciba visualmente antes que conceptualmente. La mochila del chimpancé luce parches con referencias a la cultura pop —como el mapache enmascarado y rostros animados— que invitan a la interpretación y, a la vez, sitúan la obra en un lenguaje visual compartido. Comentario de Brett Crawford sobre la aventura, la personalidad y la mitología urbana Las narrativas visuales de Brett Crawford suelen situar criaturas híbridas o personajes antropomórficos en contextos surrealistas o heroicos. En Ceci n'est Pas Un Singe, esta figura es a la vez exploradora y humorista, astronauta y marginada. Su gesto de la paz atenúa la seriedad del título a la vez que realza el misterio de su intención. El casco flotante que flota bajo ella evoca el vuelo, la exploración o quizá el abandono. Sin tierra a la vista, la figura está suspendida, literal y metafóricamente. Esta obra, como gran parte del trabajo de Crawford, destila humor, reflexión y espectacularidad en un solo instante. Se expresa mediante la sugerencia más que mediante la afirmación, un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, donde el poder visual se amplifica mediante fragmentos culturales, actitud y lo inesperado. El chimpancé de Crawford no es solo un personaje: es un avatar de la exploración, la incertidumbre y la transformación.
$850.00
-
Mike Giant Serigrafía «El beso de la muerte» de Mike Giant
Serigrafía "Beso de la Muerte" de Mike Giant. Impresión manual a 3 colores sobre papel de bellas artes. Obra de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 18x24. Impresión serigráfica. Esqueleto, muerte, mujer besando. Elementos de tatuaje como girasoles, ángeles y tumbas en una interpretación estilizada. «El beso de la muerte» es una evocadora serigrafía del renombrado artista Mike Giant, que plasma la compleja interacción entre la vida y la muerte en una representación audaz y a la vez sutil. Realizada con una paleta de tres colores aplicada a mano, esta obra de arte irradia una conmovedora intensidad que cautiva al espectador. Creada en 2023, se erige como testimonio de la continua resonancia de temas que exploran la existencia humana y la fugacidad de la vida. Ejecutada sobre papel de bellas artes, la obra se distingue no solo por su técnica, sino también por su disponibilidad limitada. Como pieza firmada y numerada, forma parte de una exclusiva edición limitada de tan solo 100 ejemplares. Su tamaño, 18 x 24 pulgadas, ofrece un amplio lienzo para apreciar la maestría de Mike Giant en sus pinceladas. La representación muestra un esqueleto, símbolo de la muerte, abrazando tiernamente a una mujer, que quizá represente la vida o el espíritu humano. Esta yuxtaposición ofrece un rico tapiz visual para la contemplación. Los elementos inspirados en tatuajes dotan a la obra de múltiples significados. Desde girasoles, símbolos de lealtad y longevidad, hasta ángeles, emblema de divinidad y protección, los detalles tejen una narrativa sobre las complejidades de la vida. Las tumbas sirven como conmovedores recordatorios de lo inevitable, mientras que la interpretación estilística del conjunto se inspira profundamente en la estética del arte pop, el arte urbano y el grafiti. La obra de Giant fusiona con naturalidad el mundo del arte urbano con la sofisticación de las piezas de galería, reforzando la idea de que el arte inspirado en el grafiti puede ocupar un lugar de honor en el canon de la cultura visual contemporánea. «El beso de la muerte» no solo es un deleite visual, sino también un profundo comentario sobre la relación entre la vida y la muerte.
$161.00
-
Trust iCON SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$533.00
-
Beau Stanton Impresión de archivo "Cambio de Mar" de Beau Stanton
Impresión de archivo "Sea Change" de Beau Stanton. Edición limitada en papel de algodón de bellas artes. Artista pop callejero de graffiti. Obra de arte moderna. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 24 x 18 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. "Cambio radical" de Beau Stanton y la evolución del arte pop callejero «Sea Change» de Beau Stanton es una cautivadora impresión de archivo que encapsula la esencia del arte pop urbano y el grafiti, invitando al espectador a un mundo donde la majestuosa fuerza del mar se encuentra con la complejidad de la creatividad humana. Lanzada como una edición limitada en 2020, esta obra forma parte de una colección exclusiva, limitada a tan solo 75 piezas firmadas y numeradas, cada una impresa en papel de algodón de bellas artes de 61 x 46 cm (24 x 18 pulgadas). Mediante el uso de pigmentos de archivo, Stanton garantiza que cada impresión esté imbuida de una sensación de permanencia, preservando la intensidad de sus colores y la nitidez de sus líneas para que las generaciones futuras la admiren. La obra es una narrativa visual que combina la importancia histórica de las imágenes marítimas con las técnicas vibrantes y expresivas características del arte del grafiti. El barco de vapor, emblema del progreso industrial y la exploración histórica, se reinventa a través de la mirada de Stanton, sobre un fondo de patrones geométricos y diseños tipo mandala. Este contraste pone de manifiesto la naturaleza transformadora del tiempo, reconociendo el impacto perdurable de las innovaciones del pasado en las sociedades presentes y futuras. La firma artística de Beau Stanton en el arte moderno «Sea Change» es una obra inconfundible del léxico artístico de Beau Stanton, que fusiona la precisión ilustrativa de las bellas artes con la energía cruda y accesible del arte urbano. Stanton conecta narrativas históricas con el diálogo cultural contemporáneo al infundir la imaginería clásica de un barco de vapor con un tapiz de tonalidades radiantes y elaborados patrones. Esta obra se erige como un faro dentro del movimiento del Arte Pop Urbano, demostrando el potencial del grafiti para trascender los muros urbanos y acceder a los espacios consagrados de las galerías de arte. El trabajo de Stanton desafía las percepciones, abogando por la inclusión de la estética urbana en el contexto más amplio del arte moderno. Sus ediciones limitadas, incluyendo «Sea Change», han cultivado un público fiel, lo que atestigua el creciente interés por obras de arte que desafían las categorizaciones convencionales. Coleccionistas y entusiastas se sienten atraídos por el atractivo visual de las creaciones de Stanton y las capas de significado y referencias históricas que enriquecen cada pieza. En esencia, «Sea Change» es más que una obra de arte; Se trata de un diálogo histórico plasmado mediante prácticas artísticas modernas, testimonio de la fluidez y la naturaleza en constante evolución del arte. El compromiso de Stanton con la calidad, evidenciado por los materiales de archivo empleados, convierte esta obra en una valiosa y perdurable contribución a la narrativa del arte pop urbano y el grafiti. A través de esta y otras obras, Stanton sigue moldeando la trayectoria del arte urbano, asegurando su lugar en los anales de la historia del arte.
$244.00
-
Lee Eelus Impresión de archivo "Bring It Home" de Lee Eelus
Impresión de archivo "Bring It Home" de Lee Eelus, edición limitada en papel de algodón de alta calidad para bellas artes. Arte callejero pop graffiti, artista, obra de arte moderna. 2023 Impresión firmada y numerada Edición limitada de 25 Tamaño de la obra 11,7 x 16,54 Pigmento de archivo Bellas artes de una mujer sosteniendo un gran arcoíris boca abajo bajo un sol estilizado. «Bring It Home» es una cautivadora impresión de archivo del renombrado artista Lee Eelus, un nombre sinónimo de la era moderna del arte urbano pop graffiti. Creada en 2023, esta pieza es una edición limitada de tan solo 25 ejemplares, lo que la convierte en una obra codiciada por coleccionistas y amantes del arte. Con unas dimensiones de 42 x 29,7 cm, esta obra captura la belleza de una mujer que sostiene con gracia un inmenso arcoíris invertido bajo un sol magistralmente estilizado. Los vibrantes colores y los intrincados detalles de la imagen están meticulosamente plasmados en papel de bellas artes 100% algodón, libre de ácido y lignina, lo que garantiza su durabilidad y la preservación de sus vibrantes tonalidades. La elección de Eelus de utilizar un papel de archivo de tan alto gramaje es una muestra de su dedicación a la calidad y el arte. Cada pieza está firmada y numerada a mano con lápiz, con el sello en seco único del artista, lo que garantiza su autenticidad. Como medida adicional, la obra incluye un certificado firmado, sellado y numerado a mano, que certifica su pertenencia a la edición limitada. Más allá de su belleza estética, «Bring It Home» representa la aceptación del presente, la autoaceptación y la búsqueda constante de la positividad. La inclusión de la cita de Thich Nhat Hanh, reconocido maestro zen vietnamita, refuerza el mensaje, invitando a los espectadores a encontrar alegría y felicidad en el momento presente. En el dinámico mundo del arte pop y urbano, la creación de Eelus destaca por su atractivo visual y su mensaje profundo y conmovedor sobre la vida y el arte de vivir el momento.
$298.00
-
Alexis Mata Sueño de Día en El Desierto de Cactus Giclee Print de Alexis Mata
Sueño de Día en El Desierto de Cactus Impresión Giclee de Alexis Mata Obra de ensueño en el Desierto de Cactus Impresión de edición limitada en papel de bellas artes Hahnemühle Graffiti Pop Street Artist. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2025). Tamaño de la obra: 27,5 x 39,3 cm. Sueño de Día en El Desierto de Cactus de Alexis Mata: fragmentación surrealista en el arte pop callejero y el graffiti Sueño de Día en El Desierto de Cactus es una impresión giclée de edición limitada de 2025 del artista mexicano Alexis Mata, conocido como Ciler. Esta edición firmada y numerada de 50 ejemplares, impresa en papel Hahnemühle de bellas artes y con unas dimensiones de 70 x 100 cm, refleja la continua exploración de Mata sobre la fragmentación, el surrealismo y la distorsión visual dentro del contexto del arte pop urbano y el grafiti. La imagen presenta un paisaje desértico onírico bañado por la luz dorada del sol, donde la belleza natural se desentraña digitalmente. En medio de este vasto terreno de cactus y color, Mata rompe la ilusión con distorsiones verticales que atraviesan el paisaje, convirtiendo cactus, sombras y flora en bandas cromáticas alargadas. La cálida paz del desierto se desintegra y se reensambla en estructuras distorsionadas que recuerdan a datos, reflejando un lenguaje visual que dialoga tanto con la naturaleza como con el código. La parte superior de la composición presenta una visión cinematográfica de un sol desértico resplandeciente suspendido en un cielo de nubes volátiles y pictóricas. Formaciones rocosas escarpadas y mesetas se alzan en la distancia como tótems. Sin embargo, bajo esta belleza tradicional, Mata introduce una intervención digital que fractura el flujo orgánico. Las mitades media e inferior de la obra están invadidas por gruesas franjas verticales de píxeles, como si el desierto se derritiera a través de una memoria corrupta. Formas de cactus y suculentas en flor aparecen atrapadas en pleno fallo, con sus texturas arrastradas hacia abajo en bandas de color. Este contraste entre la pintura suave y atmosférica y la disrupción mecánica define la estructura emocional de la pieza. Terreno simbólico y manipulación digital en la práctica visual de Ciler La visión de Alexis Mata sobre el paisaje es a la vez reverente y provocadora. Al introducir la desintegración digital en un desierto idílico, recuerda a los espectadores que la memoria, la historia y la tierra no son estáticas. Los fallos de la obra no son defectos, sino rupturas intencionadas en la percepción. El desierto, a menudo idealizado como un lugar inmóvil y eterno, se torna inestable y cambiante. Estas distorsiones reflejan la influencia de la saturación mediática, la explotación ambiental y la fragmentación emocional. Mata convierte el terreno en un mapa físico y psicológico, donde la belleza natural coexiste con el colapso. Esta estrategia se alinea con la sensibilidad del arte pop urbano y el grafiti, que a menudo reivindican imágenes e inyectan energía urbana en espacios tradicionales. La obra de Mata rompe con las expectativas del arte paisajístico al aplicar técnicas derivadas del lenguaje visual del error: artefactos de compresión, arrastre de píxeles e interferencia cromática. El resultado es una tensión visual entre armonía y caos. El sol sigue brillando en lo alto, pero el suelo ya no obedece a la gravedad ni al realismo. El desierto está despierto, pero su sueño es inestable. Alexis Mata y la evolución del paisaje en el arte pop callejero Mata ha trabajado durante mucho tiempo en los territorios del collage, la decadencia urbana y la eliminación simbólica. Si bien sus primeros trabajos se centraban a menudo en el retrato y en las subversiones de la identidad con carga política, Sueño de Día en El Desierto de Cactus marca un cambio de temática sin abandonar su esencia. El desierto de cactus se convierte en un nuevo lienzo de resistencia. Al reinterpretar el paisaje mediante la fragmentación digital, Mata cuestiona la autenticidad, la memoria y la permanencia. No se trata de destrucción por la destrucción misma, sino de un reflejo de la inestabilidad contemporánea, donde incluso la naturaleza se ve afectada por la presión sistémica. La tensión en la obra está magistralmente manejada. La distorsión nunca llega a dominar por completo el paisaje, pero el desierto tampoco sale indemne. Mata equilibra la técnica pictórica con la intervención moderna, capturando el momento en que la tradición cede ante la transformación. El formato giclée garantiza que cada pincelada y cada fractura digital se conserven en alta resolución, enfatizando la textura, el matiz y la profundidad en toda la superficie impresa. Cada pieza de la edición es un artefacto preciso e inmersivo de esta narrativa visual. Sueño de Día en El Desierto de Cactus como terreno emocional y señal cultural Esta obra funciona no solo como un experimento estético, sino también como una disrupción meditativa. «Sueño de Día en El Desierto de Cactus» convierte el desierto en un símbolo de la memoria disputada, donde las formas naturales se cargan de significado para luego ser parcialmente corrompidas. Alexis Mata no se limita a presentar la belleza; la investiga, desafía su perdurabilidad y la reposiciona dentro del lenguaje del grafiti, la manipulación digital y la resistencia conceptual. Como parte del creciente movimiento del Arte Pop Urbano y el Grafiti, esta impresión amplía el significado del paisaje en la era de la distorsión. Reconoce la nostalgia al tiempo que confronta la decadencia digital. El desierto se convierte en un espejo de la fragmentación emocional, su superficie atrapada en el proceso de carga, colapso o transformación en algo nuevo. La obra de Mata nos recuerda que la belleza no es inmune a la interferencia y que los sueños, incluso a plena luz del día, nunca son completamente estables.
$1,200.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impresión de serigrafía Just Future Rising de Shepard Fairey- OBEY
Just Future Rising, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 2021 Firmado y numerado, Just Future Rising 18 pulgadas por 24 pulgadas Edición de 450 23 de junio de 2021 «Creé esta ilustración para la portada “VOTA” de la revista Time justo antes de las elecciones de 2020. En aquel momento, quise abordar la situación tan particular que atravesábamos como país, enfrentando la pandemia de la COVID-19, la agitación social en torno a la brutalidad policial y la discriminación racial, la supresión del voto y una profunda división política. Seguimos enfrentándonos a todos estos problemas, aunque el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 ha mejorado significativamente la seguridad pública y ha beneficiado la lucha para erradicar la pandemia. En esta ilustración, el símbolo rebelde, generalmente tan claro como el pañuelo que cubre el rostro, adquiere un significado diferente durante la pandemia, convirtiéndose en un emblema de seguridad, respeto por los demás y una señal de que quien lo porta cree en la ciencia». -Shepard Fairey «Just Future Rising» es una impactante serigrafía de Shepard Fairey, artista reconocido por su profundo impacto en el arte urbano y pop a través de la serie OBEY. Esta obra de edición limitada, de 45,7 x 61 cm, se lanzó el 23 de junio de 2021 en una serie numerada de 450 piezas. Cada impresión se realiza a mano, utilizando cuatro colores sobre papel fino con motas, lo que resalta el estilo característico de Fairey que fusiona el arte con la crítica social. Esta pieza es una extensión de su compromiso con los problemas contemporáneos, ya que acompañó inicialmente la portada «VOTE» de la revista Time, creada en el período previo a las elecciones de 2020. La obra de Fairey refleja constantemente temas de activismo político y crítica cultural, y «Just Future Rising» es una vívida representación de ese espíritu. La imagen refleja el clima turbulento de su creación: una nación que lucha contra la pandemia de COVID-19, la convulsión social derivada de la injusticia racial, los desafíos a la democracia por la supresión del voto y una profunda polarización política. En esta obra, la imagen de una mujer con un pañuelo que le cubre el rostro simboliza una narrativa multifacética: transforma un símbolo tradicional de rebeldía en un símbolo de seguridad y solidaridad ante una crisis de salud pública. El pañuelo, adornado con intrincados diseños, lleva una insignia que dice «El futuro está por escribir», reforzando el mensaje de que el cambio es posible y el futuro está en manos del pueblo. La decisión de Fairey de representar el pañuelo, un ícono rebelde clásico, como una mascarilla protectora denota un profundo cambio en los símbolos culturales a raíz de la pandemia. Refleja respeto por la ciencia y un reconocimiento del esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis. La obra trasciende la mera estética, encarnando el mensaje de que preocuparse por la comunidad y ser considerado con la salud pública son ahora actos de rebeldía en sí mismos. Esto resuena profundamente con el compromiso de larga data del artista de usar su arte para apoyar el cambio social y político. En el portafolio de creaciones de Shepard Fairey, "Just Future Rising" no es solo una obra de arte pop; es un artefacto cultural nacido de una era definida por la agitación y un llamado a la acción. Se erige como un recordatorio del poder del arte para influir en el discurso, inspirar la acción y reflejar las complejidades de la experiencia humana en tiempos de adversidad.
$384.00
-
Beau Stanton Impresión de archivo Elysian Voyage de Beau Stanton
Impresión de archivo Elysian Voyage de Beau Stanton. Edición limitada en papel de algodón de bellas artes. Arte moderno de artista callejero pop graffiti. Impresión firmada y numerada de 2018. Edición limitada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 30 x 20 cm. Impresión artística con pigmentos de archivo. Explorando las profundidades del "Viaje Elíseo" de Beau Stanton La obra de Beau Stanton, "Viaje Elíseo", una impresión de archivo que refleja profundamente la conexión del artista con el arte pop urbano y el grafiti, capturando un viaje enigmático hacia un paraíso de otro mundo. Lanzada en 2018, esta pieza de edición limitada a 100 copias firmadas y numeradas demuestra el compromiso de Stanton con la exclusividad y la calidad. La obra, de 76 x 51 cm, utiliza pigmentos de archivo sobre papel de algodón para bellas artes. Esta elección subraya la perdurabilidad de la pieza, así como la dedicación del artista a preservar la integridad de su visión. "Viaje Elíseo" es un tapiz visual que entrelaza elementos históricos con lo espectral. En su centro, la impresión presenta una nave fantasmal, un barco de vapor que parece navegar las aguas místicas entre la realidad y el más allá. Esta imagen central está rodeada de rayos de sol radiantes y enmarcada por olas ondulantes, sugiriendo movimiento y trascendencia. El uso de colores vibrantes y patrones intrincados, señas de identidad del estilo de Stanton, dota a la escena de una cualidad onírica que resulta a la vez inquietante y bella. La contribución de Beau Stanton a la evolución del arte moderno La contribución de Stanton a la evolución del arte moderno, particularmente en los ámbitos del arte pop urbano y el grafiti, queda patente en obras como "Viaje Elíseo". Su habilidad para armonizar temas clásicos con formas de arte urbano contemporáneo crea un diálogo entre diferentes épocas y estilos, lo que dota a su obra de resonancia y relevancia. La profundidad de sus grabados trasciende su atractivo estético, ofreciendo una narrativa que invita a la introspección y la interpretación. En "Viaje Elíseo", el viaje se desarrolla a través del espacio y el tiempo, encapsulando una historia de exploración marítima que ha cautivado a la humanidad durante siglos. La inclusión de diseños tipo mandala en la base del grabado añade una dimensión espiritual, sugiriendo la naturaleza cíclica de la vida y la interconexión de todas las cosas. Esta superposición de significados es testimonio de la destreza de Stanton como artista y narrador, capaz de suscitar profundas reacciones en su público. La rareza de las obras de Stanton, incluyendo "Viaje Elíseo", aumenta su atractivo entre coleccionistas y amantes del arte. Cada pieza es una muestra de la vasta imaginación del artista, plasmada con precisión y pasión. Mientras el Arte Pop Urbano y el Grafiti siguen abriéndose camino en el mundo del arte, las obras de Stanton se erigen como faros de innovación y creatividad. No son solo para ser contempladas, sino para ser experimentadas, ya que cada una ofrece un viaje a la psique artística de Stanton. A través de sus grabados, Stanton continúa redefiniendo las posibilidades del arte urbano, asegurando su vitalidad dentro de la historia del arte.
$289.00