Virus
-
Eddie Colla Deja de pedir permiso Tabla de skate blanca con arte de Eddie Colla
Deja de pedir permiso: serigrafía blanca de edición limitada con transferencia de impresión de pigmento de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Arte de skate del artista de la cultura pop callejera Eddie Colla. Desde 2005, sus carteles y plantillas se pueden encontrar en espacios públicos de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles y Miami. La obra de Eddie comenzó a obtener reconocimiento nacional cuando su arte callejero incorporó imágenes de Barack Obama durante la campaña presidencial de 2008. Su creciente popularidad le valió la atención de blogs de internet, apariciones en seis libros publicados y su participación en las exposiciones de la "Manifest Hope Art Gallery" en la Convención Nacional Demócrata de 2008 y en la toma de posesión presidencial en Washington D.C. Sus diseños se han transformado en innumerables ocasiones, desde pegatinas hasta portadas de álbumes y revistas.
$228.00
-
Ron English- POPaganda Impresión de archivo en papel secante con la máscara de gas de Mickey Mouse por Ron English - POPaganda
Máscara de gas Mickey Blotter Paper Edición Limitada Impresión de pigmento de archivo Arte en papel secante perforado por Ron English- POPaganda cultura pop LSD artwork. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 19 x 14 cm. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Estas ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La alineación de las perforaciones sobre la obra puede variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado.
$371.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo malva de Covid No 19 de Denial- Daniel Bombardier
Covid No 19 - Impresión de pigmento de archivo de edición limitada en color malva sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y artista callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares), del desinfectante de manos Chanel color malva, variante COVID-19. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m², tamaño 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Saber Etiqueta adhesiva de sustancia infecciosa. Diseño original de Saber.
Etiqueta autoadhesiva con mensaje de sustancia infecciosa, arte original de Saber, dibujo artístico original con marcador permanente sobre correo, calcomanía brillante de riesgo biológico de un artista de grafitis, obra de arte callejero moderno. Etiqueta de grafiti Slap Up original firmada de 2020, 4x4, etiqueta con advertencia de sustancia infecciosa de riesgo biológico, calcomanía Uline S-180. En perfecto estado. Reformulando la percepción a través del arte pop callejero El arte pop callejero y el grafiti, caracterizados por su vibrante inmediatez y resonancia cultural, capturan el espíritu de la época en la que nacieron. La serie "Etiqueta de advertencia de sustancias infecciosas de riesgo biológico Uline S-180" del artista de grafiti Saber, cuyo nombre real es Ryan Weston Shook, ejemplifica este fenómeno. Con su colección de 2020 de etiquetas de grafiti originales firmadas, Saber fusiona el mundo de las advertencias de materiales peligrosos con el espíritu rebelde del arte callejero. Cada pieza, etiquetada con un marcador de 4x4, transmite su interpretación única, transformando las siniestras implicaciones del símbolo de riesgo biológico en un lienzo que refleja el impacto más amplio de lo que es realmente infeccioso en nuestras sociedades. Intervención artística de Saber sobre símbolos de riesgo biológico La elección de Saber de la etiqueta de riesgo biológico como sustrato para su arte es particularmente reveladora. El símbolo, diseñado para alertar sobre patógenos peligrosos, se recontextualiza en su obra para cuestionar la naturaleza contagiosa de las ideas, la virulencia del arte y el poder de la expresión para permear y afectar la psique pública. La etiqueta de sustancia contagiosa, destinada a proteger mediante una advertencia, se superpone con las etiquetas de Saber que no oscurecen el mensaje ni diluyen su significado. En cambio, añaden una capa de significado, la firma de un artista que desafía al espectador a cuestionar los límites entre la seguridad, la censura, la salud pública y el discurso público. El arte callejero moderno como comentario social En el arte callejero moderno, las creaciones de Saber son un poderoso testimonio de su rol como comentarista social. Su trabajo en las calcomanías Uline S-180 es una metáfora visual de 2020, un período marcado por crisis sanitarias globales y una mayor conciencia sobre los riesgos biológicos. Al etiquetar estas calcomanías, Saber conecta los agentes infecciosos literales contra los que advierten y el contagio metafórico del miedo, la desinformación y el malestar social que caracterizó el año. La permanencia del marcador en la calcomanía brillante refleja el impacto duradero de los eventos del año en la conciencia colectiva, asegurando que, si bien los riesgos pueden estar contenidos, el diálogo que incitan no lo está. En cada línea y elección de color, el arte de Saber en las calcomanías de riesgo biológico exige participación y refleja la naturaleza inquebrantable del arte pop callejero y el grafiti. Como figura reconocida en la comunidad del grafiti, las raíces y contribuciones estadounidenses de Saber continúan influyendo en el debate sobre el poder del arte callejero para replantear nuestra percepción de los símbolos que dominan nuestros espacios públicos. Cada etiqueta es una recuperación deliberada, una declaración de que incluso los símbolos más ejemplares pueden convertirse en un medio para la expresión artística perdurable.
$16.00
-
Hijack Serigrafía Pandemonium de Hijack
Pandemonium, serigrafía a color con bordes irregulares, impresa a mano sobre papel de bellas artes por el artista deseable Hijack. Edición limitada de obra de arte pop. Edición limitada de 100 ejemplares numerados a mano y sellados por el artista, edición de 2020. Obra de arte con bordes irregulares hechos a mano. Tamaño: 22 x 22. Impresión benéfica para el Banco Mundial de Alimentos contra el Covid-19, realizada por Hijack. Presentamos "Pandemonio" de Hijack: Una reflexión del arte pop callejero sobre la crisis global Creada en medio de la tumultuosa era marcada por la pandemia de COVID-19, la obra "Pandemonium" del artista urbano Hijack captura la conciencia colectiva de un mundo que lidia con la incertidumbre y la convulsión. Esta pieza es una serigrafía a color, impresa a mano con bordes irregulares sobre papel de bellas artes, que plasma la conmovedora respuesta del artista al impacto de la pandemia en la sociedad. Hijack, cuyo nombre real permanece oculto tras su enigmática personalidad, se ha convertido en una figura destacada del arte urbano pop y el grafiti contemporáneos, con obras que a menudo abordan comentarios sobre la actualidad y los problemas sociales. Esta obra de edición limitada, de 56 x 56 cm, es una declaración visual y una iniciativa filantrópica, cuyos beneficios se destinarán a apoyar bancos de alimentos a nivel mundial durante la pandemia. Como parte de una edición limitada de 100 piezas, cada una numerada a mano y sellada por el artista, "Pandemonium" se convierte en una pieza coleccionable de la historia, inmortalizando el espíritu de la época de principios de la década de 2020. Simbolismo y técnica en "Pandemonium" de Hijack «Pandemonio» logra un sorprendente equilibrio entre la inmediatez del arte urbano y la precisión calculada de la serigrafía pop. La imagen muestra una figura con equipo de protección, cuya silueta y postura recuerdan tanto a un trabajador sanitario como a un técnico en desinfección biológica. Esta dualidad pone de relieve la cruda realidad de la pandemia. El uso de colores brillantes sobre el fondo monocromático centra la atención en el sujeto e infunde a la obra una vitalidad que contrasta con la oscuridad, un sello distintivo del arte pop urbano que encuentra belleza y significado en lo sombrío y cotidiano. El papel de bellas artes sirve de lienzo urbano para Hijack, al igual que los muros y callejones de la ciudad sirven de lienzo a otros artistas urbanos. Los bordes irregulares del papel reflejan la naturaleza a menudo cruda y efímera del arte urbano, contrastando con la permanencia que simboliza esta edición limitada. Es esta interacción entre lo efímero y lo perdurable la que Hijack explora en "Pandemonium", reflexionando sobre la naturaleza fugaz de la pandemia al tiempo que captura un momento en el tiempo que quedará grabado de forma indeleble en la historia. La resonancia cultural del "pandemonio" en el discurso del arte callejero En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, "Pandemonium" resuena como un artefacto cultural, un faro de nuestra época. La obra emula cómo los artistas callejeros han utilizado históricamente los espacios públicos y los medios accesibles para reflejar el sentir social, provocar la reflexión e inspirar la acción. La decisión de Hijack de contribuir a una organización benéfica global a través de su arte refleja una tradición dentro del arte urbano que no solo consiste en comentar sobre problemáticas sociales, sino también en participar activamente en el cambio social. La representación del personaje con un pulverizador etiquetado como "COVID-19" evoca un sentido de acción y responsabilidad, un reconocimiento de los esfuerzos colectivos para erradicar la amenaza viral del mundo. Esta representación trasciende la mera estética; es un grito de guerra, un reconocimiento a la resiliencia de la humanidad ante una crisis global y un testimonio del papel del arte en la documentación, la respuesta y la sanación de los traumas colectivos. Como obra de arte pop urbano, "Pandemonium" destaca por su capacidad de capturar la esencia de un evento global sin precedentes, manteniendo a la vez los elementos estilísticos y temáticos que definen el género. La obra de Hijack no es solo una respuesta artística a una pandemia; es un registro histórico y un comentario sobre la condición humana, un recordatorio del tumulto y el triunfo que caracterizan nuestra época. En el legado del arte urbano, "Pandemonium" será recordada como una conmovedora reflexión de la era en que fue creada, un testimonio del poder del arte para encapsular emociones y narrativas complejas. Es un diálogo visual entre el artista y el mundo, una pieza que habla del miedo, la esperanza y el espíritu indomable que han definido la respuesta humana a la pandemia de COVID-19. A través de "Pandemonium", Hijack contribuye al rico tapiz del arte pop urbano y el grafiti, que continúa evolucionando y resonando como la voz del pueblo en el espacio público.
$1,099.00
-
Phantom City Creative Serigrafía The Strain Version 1 de Phantom City Creative
The Strain - Versión 1. Serigrafía de edición limitada, impresa a mano en un solo color sobre papel de bellas artes por Phantom City Creative. Arte callejero único. Famoso artista de arte pop. El programa de televisión The Strain FX presenta obras de arte de Mondo.
$217.00
-
J.A.W. Cooper Sanctuary Archival Print por JAW Cooper
Impresiones de edición limitada Sanctuary con pigmentos de archivo en papel Museum Natural Fine Art de 310 g/m² de JAW Cooper, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. «Santuario se creó en 2013 como parte de mi exposición individual "Al Desnudo", que exploraba la vulnerabilidad como fuente de fortaleza e incomodidad. El escenario de la obra tiene un significado personal: una cueva exuberante en la cima de una cascada en Big Sur. Esta cueva está llena de rocas apiladas, dejadas por visitantes anteriores, aunque en todas mis visitas nunca me encontré con nadie dentro, por lo que tiene el aire de un lugar significativo para muchas personas que viajan por caminos paralelos pero que no se cruzan. El propósito de un "santuario" es brindar refugio en momentos de estrés o peligro, y esta cueva me dio paz en un momento en que estaba dejando ir una faceta de mi vida y fomentando el crecimiento de una nueva: la cabeza de ciervo cercenada y el cervatillo». - JAW Cooper
$217.00
-
Al Diaz Impresión de archivo de un imperio en declive de Al Diaz
Un imperio en decadencia. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² del artista de graffiti callejero pop moderno Al Diaz x Jilly Ballistic. Al Diaz y Jilly Ballistic «UN IMPERIO EN DECLIVE» - Edición Limitada, Impresión de Archivo - 20 x 60 cm (8 x 24 pulgadas) UN IMPERIO EN DECLIVE • Impresión de pigmento de archivo autografiada • Impresa en papel de archivo Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² • 20 x 60 cm (8 x 24 pulgadas) Firmada y numerada a mano por los artistas Al Diaz y Jilly Ballistic en una edición limitada de 40 ejemplares
$342.00
-
Ravi Amar Zupa Grabado en madera "En este juntos" de Ravi Amar Zupa
En este momento juntos, grabado en madera de Ravi Amar Zupa, realizado a mano sobre panel de madera reciclada. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada, 2020. Tamaño de la obra: 4 x 5,75 pulgadas. Impresión en madera sobre panel de madera ligeramente envejecido, listo para colgar. Representa una calavera y tibias cruzadas con corona, símbolo de Jolly Roger. La obra incluye el siguiente mensaje: «Distanciamiento social con amor 2020. Juntos en esto». «Juntos en esto» es una conmovedora xilografía de Ravi Amar Zupa, artista conocido por sus intrincadas impresiones artesanales sobre paneles de madera reciclada. Esta obra de edición limitada, parte de una colección de tan solo 40 ejemplares, refleja un momento marcado por la pandemia global y plasma el espíritu de solidaridad y resiliencia. Con unas dimensiones de 10 x 14,5 cm, la pieza es una declaración compacta pero impactante, lista para colgar y con un ligero acabado envejecido que realza su encanto natural. La impresión presenta la icónica calavera y tibias cruzadas de Jolly Roger, coronada, un símbolo históricamente asociado a la piratería, pero aquí reinterpretado para simbolizar la unidad en la adversidad. Simbolismo y técnica en la obra de Zupa La elección de imágenes y texto de Ravi Amar Zupa en "Juntos en esto" es evocadora y oportuna. La calavera y las tibias cruzadas, tradicionalmente simbolizan la muerte y el poder, junto a una corona. Sin embargo, en el contexto de esta obra, adquieren un nuevo significado, representando la lucha colectiva y la necesidad de afrontar la crisis con compasión, como sugiere la frase "Distanciamiento social con amor". La técnica de grabado en madera, una forma tradicional de impresión, le confiere un aire atemporal y conecta la obra con una larga tradición de expresión artística. A su vez, el panel de madera reciclada nos recuerda la importancia de la sostenibilidad y el ingenio. Resonancia cultural de la obra de arte La resonancia cultural de "Juntos en esto" dentro de la escena del arte pop urbano y el grafiti es significativa. Captura un sentimiento compartido que trascendió fronteras durante la pandemia: la solidaridad. La obra de Zupa a menudo explora temas de relevancia social y política, y esta pieza no es la excepción. Habla de la esencia del papel social del arte urbano: comentar, unir e inspirar. Esta obra no es solo un reflejo de la época, sino también un grito de guerra, una declaración de apoyo y empatía que resonó profundamente en tiempos de incertidumbre global. Coleccionabilidad e impacto en el arte contemporáneo El valor coleccionable de "In This Together" reside en su condición de edición limitada, firmada y numerada por Zupa, lo que le confiere un carácter exclusivo. Su tamaño la hace accesible, mientras que su mensaje y su factura la convierten en una pieza fundamental para cualquier colección de arte urbano pop y grafiti contemporáneo. El impacto de la obra se ve reforzado por su técnica —la xilografía sobre tabla— que fusiona técnicas artísticas tradicionales con temas modernos, atrayendo así a un amplio abanico de aficionados y coleccionistas. "In This Together" de Ravi Amar Zupa es una cautivadora obra de arte contemporáneo que conecta con el espíritu comunitario del arte urbano pop y el grafiti. Mediante la xilografía tradicional sobre madera reciclada, Zupa crea una obra que es a la vez un testimonio de la época y una pieza artística atemporal. Se erige como símbolo de unidad y amor en un año marcado por la separación y la incertidumbre, ofreciendo un mensaje de esperanza y unión tan universal como poderoso.
$226.00
-
Alex Kirzhner Impresión giclée infestada de Alex Kirzhner
Obra de arte infestada, impresión giclée de edición limitada en papel de acuarela prensado en frío de 300 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Alex Kirzhner.
$217.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo de Covid No 19 Rouge de Denial- Daniel Bombardier
Covid No 19- Rouge Edición Limitada Impresión de Pigmentos de Archivo en Papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y Artista Callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada, de 19 ejemplares de la variante Rouge Covid19 del desinfectante de manos Chanel. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 45,7 x 61 cm (18" x 24"). El COVID n.° 19 de Denial: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo del Día de la Marmota 731 por Denial- Daniel Bombardier
Groundhog Day 731 Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista Denial, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Edición limitada firmada de 25 ejemplares de 2022, 18x24. 2 de febrero de 2020. Mentiras cotidianas sobre el Covid con Bill Murray como reportero, basada en la película. El día de la marmota 731: Una obra maestra satírica de la negación Groundhog Day 731 es una provocativa e impactante impresión artística de pigmentos de archivo, obra de Denial, el artista canadiense de arte urbano pop y grafiti Daniel Bombardier. Esta pieza de edición limitada de 2022 forma parte de la continua exploración de Denial sobre temas sociales, fusionando la cultura pop con la crítica social. Impresa en papel Moab Entrada de 290 g/m², la obra mide 45,7 x 61 cm y está limitada a 25 copias firmadas y numeradas, lo que la convierte en una pieza de colección muy codiciada. La obra combina lo absurdo del papel de Bill Murray como meteorólogo en la icónica película El día de la marmota con la naturaleza surrealista y repetitiva de la vida moderna durante la pandemia de COVID-19. Un giro de la cultura pop a un evento global El documental «Groundhog Day 731» utiliza el rostro familiar de Bill Murray como lente satírica para examinar la monotonía y la desinformación que caracterizaron los inicios de la pandemia. El fondo del calendario, que repite el 2 de febrero de 2020, evoca una sensación de repetición interminable, al igual que la película a la que hace referencia. La expresión perdida de Murray y el título alterado refuerzan los temas de confusión, desinformación y distorsión mediática. Al conectar estas imágenes con los ciclos repetitivos de desinformación y las narrativas cambiantes durante la crisis de la COVID-19, «Denial» critica el impacto social de la desinformación y cómo esta moldeó las experiencias colectivas de la pandemia. El arte de la crítica social en el arte pop callejero Denial es conocido por su habilidad para infundir humor y crítica en su obra, y Groundhog Day 731 no es la excepción. El uso del personaje de Murray como metáfora resalta la naturaleza surrealista del consumo mediático moderno, donde cada día a menudo se siente como una versión reciclada del anterior. La obra de Denial trasciende el mero atractivo visual al incorporar capas de significado que abordan experiencias tanto personales como colectivas. El vibrante fondo rojo y los audaces elementos gráficos se inspiran en el arte del grafiti, mientras que la técnica de impresión pigmentada de alta resolución añade un toque refinado. Estos elementos crean una pieza que es a la vez accesible y profundamente reflexiva, encarnando el espíritu del arte pop urbano. El impacto de la negación en el arte contemporáneo Groundhog Day 731 ejemplifica el enfoque único de Denial hacia el arte pop urbano, donde el humor, la nostalgia y la crítica se entrelazan para crear un impactante comentario social. Su obra, arraigada en la estética del grafiti y la cultura pop, ofrece una plataforma para examinar problemáticas contemporáneas con ingenio agudo y un estilo visual inconfundible. Esta edición limitada no solo comenta un momento específico, sino que también reflexiona sobre la naturaleza cíclica de la experiencia humana en un mundo saturado de medios. Al combinar imágenes audaces con comentarios oportunos, Denial continúa consolidándose como una voz líder en el arte urbano moderno.
$313.00
-
Naoto Hattori Lanzamiento de pintura al óleo original de Naoto Hattori
Lanzamiento de una pintura al óleo original sobre tabla, enmarcada con ornamentación, del artista surrealista Naoto Hattori. 2011 Firmado y fechado al dorso. Óleo original único. Enmarcado. Medidas del marco: 9,5 x 13,75 pulgadas. Medidas de la imagen: 3 x 3 pulgadas. Marco dorado ornamentado hecho a medida por el artista. Se presenta la pintura al óleo original de Naoto Hattori.
$3,259.00
-
Phantom City Creative Serigrafía The Strain Version 2 de Phantom City Creative
The Strain - Versión 2. Serigrafía de edición limitada, impresa a mano en un solo color sobre papel de bellas artes por Phantom City Creative. Arte callejero único. Famoso artista de arte pop. El programa de televisión The Strain FX presenta obras de arte de Mondo.
$217.00
-
Denial- Daniel Bombardier Covid No 19- Sarcelle Archival Pigment Print
Covid No 19 - Sarcelle Edición Limitada Impresión de Pigmentos de Archivo en Papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y Artista Callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares). Desinfectante de manos Sarcelle Covid19 Chanel, variante del virus. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Pandemonium de TOMO77 x Shepard Fairey - OBEY
Impresión serigráfica Pandemonium de TOMO77 x Shepard Fairey-OBEY, tirada a mano sobre papel de bellas artes color crema moteado, obra de arte de edición limitada, artista de cultura pop de Obey. 2021 Firmado por TOMO77 y Shepard Fairey y Edición limitada numerada de 300 ilustraciones Tamaño 18x24 Impresión serigráfica TOMO77 ha documentado un período marcado por el aislamiento y la confusión, desde los primeros días de ansiedad de la pandemia hasta más de un año de agitación política y social. En medio de este testimonio gráfico de incertidumbre, agitación y división, TOMO77 nos deja con una pregunta: ¿Hacia dónde queremos ir a partir de ahora? —Shepard Fairey— OBEY. Pandemonio de TOMO77 x Shepard Fairey Pandemonium es una serigrafía colaborativa del artista callejero francés TOMO77 y Shepard Fairey (OBEY), creada como respuesta visual a la inestabilidad global de la era de la pandemia. La composición se centra en una poderosa figura roja que empuña un martillo, sobre un fondo circular ornamentado, que evoca ciclos de colapso, resistencia y ajuste de cuentas. Inspirada en gráficos de protesta, simbolismo mítico y diseño de carteles políticos, la imagen confronta un mundo sumido en la crisis, negándose a ignorar sus causas subyacentes. Lenguaje visual y simbolismo El marcado contraste entre el negro, el blanco y el rojo refuerza la urgencia del mensaje. La crudeza y expresividad de las marcas de TOMO77 contrasta con el encuadre preciso y gráfico de Shepard Fairey, dando como resultado una pieza que se percibe a la vez caótica y controlada. La figura central evoca trabajo, lucha y acción colectiva, mientras que los elementos decorativos que la rodean evocan la propaganda histórica, la iconografía religiosa y las tradiciones revolucionarias del grabado. Juntos, crean una tensión visual que refleja la agitación social, política y psicológica del período que documenta. Detalles de la edición y contexto cultural Dibujada a mano sobre papel artístico Speckletone color crema, Pandemonium es una edición limitada de 300 ejemplares firmada y numerada de 2021, con las firmas de TOMO77 y Shepard Fairey. Con unas medidas de 45 x 61 cm, la impresión funciona como obra de arte independiente y como un artefacto histórico de un momento turbulento de la cultura contemporánea. Como señala Fairey, la pieza, en última instancia, plantea una pregunta abierta al espectador, retándonos a considerar no solo lo que hemos vivido, sino también nuestro futuro.
$552.00
-
Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Rose Archival Print de Denial- Daniel Bombardier
Covid No 19 - Rosa - Edición Limitada - Impresión de pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y Artista Callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares), del gel desinfectante de manos Chanel Rose Covid19 (variante virus). Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m², tamaño 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Cleon Peterson Destroy America: serigrafía en negro de Cleon Peterson
Destruye América - Edición limitada en negro, serigrafía de dos colores impresa a mano sobre papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía artesanal de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas). Impresa en papel Arches Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada ejemplar está firmado y numerado. Edición limitada de 125 copias. El arte de Peterson posee un marcado carácter antisistema, y la ira, como fuerza creativa, está presente en la mayoría de sus obras. El artista es el sujeto de la ira, y con su trabajo se rebela contra el profundo hastío y malestar de la sociedad. Este artista afincado en Los Ángeles es el artífice de una serie de obras distópicas —pinturas, grabados, esculturas y murales— expuestas en Estados Unidos, Europa y Asia.
$759.00
-
DGK Tabla de skate Fagundes Masked 7.9 de DGK
Fagundes Masked- 7.9 Deck Edición Limitada Serigrafía Diseño de tabla de skate del artista de la cultura pop callejera DGK. Tabla de skate Dwayne Fagundes Popsicle, tradicional de 7 capas de madera, cóncava media
$89.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impresión de archivo Covid No 19 Verte de Denial- Daniel Bombardier
Covid No 19 - Verte Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo en Papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y Artista Callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares). Desinfectante de manos Chanel Verte Covid19 (variante virus). Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m². Tamaño: 45,7 x 61 cm (18" x 24"). El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Handiedan Impresión giclée de Quantumverse de Handiedan
Obra de arte de Quantumverse, impresión giclée de edición limitada en papel Innova Soft Textured Natural White de 315 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Handiedan. Papel Innova Soft Textured Natural White de 315 g/m² 29,7 x 37,5 cm Firmado y numerado Edición limitada de 30 ejemplares
$352.00
-
Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Bleue Archival Print de Denial- Daniel Bombardier
Covid No 19 - Bleue Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo en Papel MOAB Fine Art de 290 g/m² por Graffiti Pop Art y Artista Callejero Denial. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (19 ejemplares), del desinfectante de manos Chanel Bleue Covid19 (variante del virus). Impresión de pigmentos de archivo sobre papel MOAB Fine Art de 290 g/m², tamaño 45,7 x 61 cm (18" x 24"). Numerada, firmada y sellada al dorso. El artículo número 19 de Denial sobre la COVID: El branding de lujo en la era de la crisis global La obra COVID No. 19 de Denial es una impactante impresión de pigmento de archivo, lanzada en 2021 en una edición limitada de 19 ejemplares, cada uno firmado, numerado y sellado a mano en papel artístico MOAB de 290 g/m². La obra se apropia de la forma de un frasco de perfume Chanel N° 5, reemplazando su icónica etiqueta con un nombre ficticio: Desinfectante de Manos COVID No. 19. Con una precisión digital impecable, la imagen reconfigura la estética de la alta costura para comentar sobre los absurdos del consumismo en la era de la pandemia. El frasco de desinfectante se presenta con toda la autoridad visual de un artículo de lujo, transformando un objeto de necesidad en una parodia del estatus y el deseo. En el corazón de esta pieza reside una cruda observación cultural: durante una emergencia sanitaria mundial, los artículos cotidianos de supervivencia —como el desinfectante y las mascarillas— se elevaron a símbolos de identidad, moda y acceso económico. La reinterpretación del perfume de Chanel como un producto de consumo propio de la era del virus por parte de Denial confronta este cambio de frente. La obra no se limita a satirizar el lujo, sino que revela cómo los sistemas de marketing pueden absorber el trauma, reformularlo y revenderlo al público. El etiquetado al estilo Chanel es clínico a la vez que elegante, un guiño a cómo el minimalismo visual suele enmascarar la manipulación corporativa. La estética comercial como arma subversiva La estrategia artística de Denial se centra en el robo y la recontextualización del lenguaje comercial. Con COVID No. 19, el uso de líneas vectoriales nítidas, reflejos de luz realistas y un diseño de producto meticuloso imita la publicidad hasta el punto del engaño. Esta imitación es intencional. Se busca que el espectador interprete inicialmente la imagen como auténtica —algo sacado de una revista de moda o una campaña de cosméticos— antes de que la ironía de la etiqueta se haga evidente. La disonancia entre forma y contenido invita a una crítica de la tendencia capitalista a estetizar el sufrimiento. Esta metodología visual se vincula directamente con la ética del arte pop callejero y el grafiti. Las raíces de Denial en la mensajería pública no autorizada y la subversión de la imagen subcultural permanecen presentes, incluso cuando la obra se presenta en un formato de bellas artes. La ausencia de gotas de aerosol o texturas rugosas no disminuye la rebeldía. En cambio, reconfigura el lenguaje gráfico de la persuasión comercial para socavarse a sí misma desde dentro. Lo que parece una promoción de producto es, de hecho, una acusación visual. La pandemia no es el tema en cuestión; es la imagen que se le da a la pandemia lo que está siendo criticado. El arte pop callejero como documentación de la pandemia COVID No. 19 funciona como sátira y registro histórico. Captura un momento cultural en el que los artículos de supervivencia se convirtieron en símbolos de lujo, la escasez se vinculó a la exclusividad y el marketing se extendió incluso a los suministros médicos. La obra de Denial refleja cómo las crisis modernas no solo se viven, sino que se comercializan: cómo el miedo a la enfermedad se filtró a través de los mismos sistemas que venden belleza, moda y estilo de vida. El frasco de desinfectante se convierte en un símbolo no de protección, sino de consumo. Al fusionar la iconografía de la moda con la realidad de una pandemia global, Denial obliga al espectador a reconsiderar los límites entre diseño y ética, marketing y supervivencia. La simplicidad visual de COVID No. 19 oculta una crítica profunda sobre la rapidez con que la estética comercial puede despojar a los acontecimientos de su significado. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza subvierte los símbolos familiares, exponiendo la fragilidad de las apariencias superficiales de la cultura ante la verdadera urgencia humana.
$313.00
-
Nimit Malavia para siempre | Nunca impresión Giclee por Nimit Malavia
Para siempre | Nunca. Obra de arte Giclée, impresión de edición limitada en papel Hahnemuhle Fine Art Rag del artista de graffiti de la cultura pop Nimit Malavia. Nimit Malavia es un artista visual e ilustrador canadiense conocido por sus obras intrincadas e imaginativas. Su estilo suele combinar delicados trazos con una fuerte narrativa, inspirándose en diversas fuentes como la mitología, los cuentos de hadas y la cultura contemporánea. La obra de Malavia incorpora una mezcla de técnicas tradicionales y digitales, incluyendo tinta, acuarela y Photoshop.
$159.00
-
Eddie Colla Escultura de lata de pintura en aerosol HPM de la vacuna inhalatoria Trivaac por Eddie Colla
Escultura de edición limitada hecha a mano con técnica mixta, artículos recuperados y lata de aerosol, obra de arte del artista callejero de grafitis y artista pop moderno Eddie Colla. Edición limitada de 30 esculturas en aerosol, firmadas y numeradas, fabricadas e impresas por HPM en 2020. Son obras de arte, no dispositivos médicos. Originalmente, creé estas vacunas de inhalación falsas como utilería para dos instalaciones que realicé con D Young V, Epilogue y Memento Mori. Las instalaciones giraban en torno a posibilidades apocalípticas. Estas latas de pintura en aerosol recicladas debían ser vacunas de inhalación desechadas que la Organización Mundial de la Salud había distribuido durante una pandemia mundial. Las etiquetas contienen información sobre la dosis de aplicación y los ingredientes activos. Investigué a fondo sobre pandemias anteriores, como la H1N1 (gripe aviar). La idea era crear un artefacto lo más real posible que simulara un intento fallido de contener una pandemia mundial. Eddie Colla Representación artística de pandemias globales Las obras de técnica mixta "Vacuna de Inhalación Trivaac" de Eddie Colla reflejan una visión inquietantemente profética de las crisis sanitarias mundiales a través del arte pop callejero y el grafiti. Esta serie de edición limitada, compuesta por tan solo 30 piezas firmadas y numeradas, incorpora objetos recuperados y latas de aerosol para formar esculturas que se erigen como conmovedores artefactos de posibilidades apocalípticas. Creadas como parte de dos instalaciones con el artista D Young V, "Epílogo" y "Memento Mori", las esculturas de Colla fueron diseñadas para representar vacunas de inhalación desechadas distribuidas por la Organización Mundial de la Salud durante una pandemia mundial ficticia. Estas instalaciones exploraron temas de vulnerabilidad humana, colapso social y las intervenciones que entran en juego durante eventos tan catastróficos. Las esculturas, diseñadas para imitar la apariencia y el detalle informativo de dispositivos médicos reales, resuenan con el realismo y la urgencia de un mundo que se enfrenta a la amenaza de pandemias. La meticulosa investigación de Colla sobre crisis sanitarias anteriores, como la gripe H1N1, inspiró la creación de esta escultura hecha con aerosol. Las etiquetas de cada envase detallan la dosis de aplicación y los ingredientes activos, lo que contribuye a la autenticidad de las piezas. Esta atención al detalle no solo realza el impacto visual de las esculturas, sino que también les proporciona una narrativa que las vincula con el contexto real de las emergencias de salud pública. Comentario cultural a través de medios mixtos Las esculturas "Vacuna de Inhalación Trivaac" hablan con crudeza sobre la intersección del arte, la ciencia y la respuesta social a los desafíos de la salud global. Al usar latas de aerosol recicladas, Colla reutiliza lo cotidiano y alinea su obra con la filosofía del reciclaje y la sostenibilidad. Estos temas son cada vez más relevantes en el discurso contemporáneo. Estas esculturas transforman la lata de aerosol, una herramienta omnipresente en el arte callejero, en un vehículo de significado más profundo, que reflexiona sobre la cultura del usar y tirar y las implicaciones de los residuos médicos. Esta obra también cuestiona la eficacia y la accesibilidad de las intervenciones sanitarias, destacando la disparidad entre el propósito previsto de los dispositivos médicos y su implementación real en situaciones de crisis. Las esculturas de Colla sugieren una historia de uso y urgencia cuando estos objetos eran vitales para la supervivencia. La edición limitada de estas piezas enfatiza su singularidad como obras de arte, a la vez que alude a la escasez de recursos que puede darse en tiempos de crisis. El poder evocador del arte pop callejero y el grafiti La contribución de Eddie Colla al arte pop callejero y al grafiti se caracteriza por su capacidad para evocar respuestas contundentes a través de objetos que conectan el arte con la realidad. Sus esculturas no son objetos pasivos; son temas de conversación que incitan al espectador a reflexionar críticamente sobre el estado del mundo y nuestras respuestas ante los peligros inminentes. Siguiendo la tradición del arte callejero, estas obras son accesibles pero complejas, visualmente impactantes y cargadas de significado. La serie "Trivaac Inhalation Vaccine" subraya el poder evocador del arte pop callejero y el grafiti para comentar y conectar con la actualidad. A través de esta serie, Colla extiende las capacidades narrativas del arte callejero más allá de los muros, al ámbito tridimensional, ofreciendo una conexión tangible con los problemas que impregnan nuestra conciencia colectiva. En esencia, las esculturas "Trivaac Inhalation Vaccine" de Eddie Colla encarnan las cualidades innovadoras y reflexivas del arte pop callejero y el grafiti. Al combinar el arte con elementos de crítica social, Colla captura la imaginación y estimula el discurso, consolidando su rol como artista que observa y participa en las conversaciones más amplias de nuestro tiempo. Su obra es un recordatorio del impacto del arte en la interpretación, la comprensión y el cuestionamiento del mundo que nos rodea.
$298.00
-
Jeff Soto Impresión de archivo PP californiana de Jeff Soto
Impresión de prueba de archivo de The Californian PP Printers por Jeff Soto. Edición limitada impresa en papel Natural Museum Fine Art. Obra de arte moderna de artista pop. Prueba de impresión PP 2019. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 24 x 36 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Prueba de imprenta PP de 'The Californian' de Jeff Soto: Una convergencia entre el arte callejero y las bellas artes Jeff Soto, figura destacada del arte pop y el grafiti, presenta "The Californian", una prueba de imprenta de archivo que fusiona la sensibilidad del arte urbano con la sofisticación de la impresión artística. Lanzada en 2019 como edición limitada en papel natural de calidad museo, cada pieza de esta colección está meticulosamente firmada y marcada como prueba de imprenta por el propio Soto, certificando así su autenticidad y exclusividad dentro de la comunidad artística. Con un tamaño de 61 x 91 cm, esta impresión artística de pigmentos de archivo representa la exploración de Soto de elementos temáticos y estilísticos que conectan profundamente con la esencia de California, plasmada a través de una perspectiva artística moderna. La obra de Jeff Soto suele transitar entre lo surrealista y lo fantástico, y "The Californian" no es la excepción. La obra es una narrativa visual, rica en simbolismo e impregnada de los elementos fantásticos característicos del estilo de Soto. El uso de colores vibrantes, diseños intrincados y figuras robóticas entrelazadas con elementos naturales refleja la compleja relación entre la tecnología y el mundo natural. La obra de Soto contempla el paisaje cambiante de California, un lugar reconocido por sus avances tecnológicos y su impresionante belleza natural. Técnica y simbolismo en 'El californiano' La creación de una Prueba de Imprenta, como "The Californian", implica un nivel de artesanía y atención al detalle que tiende un puente entre la energía cruda y expresiva del arte urbano y la precisión de la impresión artística. La designación PP se utiliza tradicionalmente para denotar impresiones que certifican la calidad de la edición impresa. En el caso de las ediciones limitadas, suelen ser muy codiciadas por los coleccionistas por su fidelidad a la visión original del artista. La decisión de Soto de crear una edición PP refleja un guiño al proceso tradicional de impresión y un reconocimiento de la obra como una pieza artística en sí misma. En "The Californian", el uso que hace Soto de pigmentos de archivo sobre papel artístico garantiza la preservación de las ricas texturas y profundidades de color, ofreciendo una impresión que resiste el paso del tiempo tanto física como conceptualmente. La obra dialoga entre la inmediatez e impermanencia del arte urbano y la naturaleza perdurable de las impresiones artísticas, permitiendo que se aprecie en diversos entornos, desde muros urbanos hasta galerías de arte. Impacto cultural de 'El californiano' de Jeff Soto La prueba de imprenta de "The Californian" es un testimonio del impacto perdurable de Jeff Soto en el arte pop urbano y el grafiti. Al trasladar su obra de los murales de gran formato al medio más íntimo de las láminas artísticas, Soto permite que un público más amplio conecte con su visión artística. El impacto cultural de esta pieza reside en su capacidad para transmitir una narrativa a la vez personal y universal, que refleja las raíces californianas del artista y aborda preocupaciones globales sobre la intersección entre la innovación humana y la naturaleza. Además, la obra subraya el poder transformador del arte urbano, de una expresión urbana a menudo efímera a un elemento perdurable de la cultura contemporánea. La obra de Soto, en particular en forma de láminas de edición limitada como "The Californian", invita a un diálogo continuo sobre el papel del arte urbano en el mundo del arte contemporáneo, desafiando percepciones y fomentando una reevaluación de los límites entre el arte urbano, el arte pop y las bellas artes. «El californiano», de Jeff Soto, es una vibrante representación de la fusión entre la espontaneidad del arte urbano y la perdurabilidad de las láminas artísticas. Como prueba de imprenta, es una pieza de colección que captura un momento en la trayectoria artística de Soto. Ofrece una visión de las complejidades y dualidades que definen la identidad californiana moderna y la experiencia humana en general.
$563.00
-
Jason Levesque Impresión giclée de desnudo salvaje de Jason Levesque
Obra de arte desnuda salvaje, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Jason Levesque. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2014). Tamaño de la obra: 12 x 18 pulgadas.
$134.00
-
ABCNT Alice in Wasteland Acid Archival Print por ABCNT
Alicia en el Páramo - Impresiones artísticas de edición limitada con pigmentos ácidos sobre papel de algodón de 330 g/m² de calidad museo, del artista de arte callejero y cultura pop ABCNT. ABCNT x Silent Stage Gallery. Impresión artística de Alicia en el País de las Maravillas. Edición "Ácido". Edición limitada de 100 ejemplares. Medidas aproximadas: 45,7 x 61 cm. Papel de algodón de 330 g/m², calidad museo. Bordes irregulares.
$226.00