Mujer

86 productos

  • Ready for the World Gameface Giclee Print by Puma x Max Sansing

    Max Sansing Listo para el Mundial: Impresión Giclée de Gameface por Puma x Max Sansing

    Listo para el Mundial. Impresión giclée de Puma x Max Sansing Artwork. Edición limitada. Enmarcada en papel de bellas artes tejido. Artista callejero pop graffiti. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra: 24x24 pulgadas. Impresión deportiva de Puma Clothing Company. Enmarcada. Ligera arruga en la esquina superior izquierda y en el borde izquierdo del papel. Listos para el Mundial Gameface de Puma x Max Sansing: Identidad atlética en arte pop urbano y graffiti. Ready for the World Gameface es una impresión giclée de edición limitada de 2021, fruto de la colaboración entre la marca deportiva global Puma y el artista estadounidense Max Sansing. Esta obra, impresa en papel verjurado de alta calidad y enmarcada en 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas), consta de 50 ejemplares firmados y numerados. Reconocido por fusionar el retrato artístico con una vibrante estética urbana, Max Sansing aporta a esta composición una narrativa de empoderamiento, concentración y transformación. El diseño circular se centra en una imagen híbrida y dinámica: un rostro humano seccionado con la silueta de una pantera negra, símbolo de poder, vigilancia y gracia. Rodeando la imagen se lee la frase «Ready for the World» y «Game Face», que la convierten en una preparación simbólica para el desafío, la resiliencia y la presencia. La llamativa paleta de colores, las transiciones superpuestas y los degradados texturizados reflejan la experiencia de Sansing tanto en el muralismo como en las técnicas pictóricas tradicionales. Armadura visual y aplomo emocional a través del color y la forma El motivo central —una figura enmascarada y fusionada con la pantera— evoca temas de dualidad y preparación psicológica. Sansing utiliza campos de color de contornos definidos, neones vibrantes y sombras de alto contraste para ilustrar la disposición mental y espiritual de un individuo que se enfrenta al mundo exterior. La mirada del sujeto se dirige hacia adelante bajo la protección del rostro de la pantera, sugiriendo una fusión entre claridad interior y fuerza exterior. Cada capa de color funciona como una armadura, construyendo una representación visual de la evolución personal. La obra dialoga directamente con la cultura del deporte, la identidad urbana y la perseverancia mental, convirtiéndose en un vehículo narrativo ideal dentro del mundo del arte pop urbano y el grafiti. Conecta el lenguaje urbano de los murales con los mensajes de la ropa de marca. Integridad de la superficie, encuadre y precisión de impresión Impresa mediante la técnica giclée de alta fidelidad, la obra conserva toda la viveza y el matiz pictórico del diseño original de Sansing. El papel de bellas artes verjurado favorece una rica saturación de tinta y permite transiciones nítidas entre los campos de color. Enmarcada y conservada, la impresión presenta ligeras arrugas en la esquina superior izquierda y leves marcas en los bordes, pero estas no disminuyen el impacto visual de la composición. Al contrario, las imperfecciones realzan su fisicalidad, consolidándola en la realidad táctil del arte impreso como objeto de colección y artefacto. El formato circular permite que la mirada del espectador recorra la obra, reflejando la repetición interna de la preparación mental: el ritual de adoptar una actitud de concentración, tanto literal como metafóricamente. Max Sansing y la energética de la resiliencia en la iconografía urbana contemporánea Max Sansing continúa consolidándose como una figura clave en el mundo del arte urbano pop y el grafiti, fusionando la técnica de las bellas artes con la filosofía urbana y la visión social. Su capacidad para transmitir complejidad emocional mediante una audaz paleta de colores y simbolismo cultural distingue su obra del arte puramente decorativo o ilustrativo. «Ready for the World Gameface» es más que una pieza de marketing deportivo: es un manifiesto sobre identidad visual, enfoque personal y la disciplina de afrontar la vida pública con seguridad interior. A través de esta colaboración con Puma, Sansing pone el lenguaje de la calle en diálogo directo con la cultura atlética, creando una obra que resuena con fuerza, intención y estilo. El estampado no solo funciona como inspiración visual, sino también como una representación de la fusión entre la narrativa personal y la expresión pública en el arte contemporáneo.

    $500.00

  • A Girl Dressed As Rikku Silkscreen Print by Ian Francis

    Ian Francis Serigrafía Una niña vestida de Rikku de Ian Francis

    Una chica vestida de Rikku. Edición limitada. Serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de algodón 100% de calidad de archivo, por Ian Francis, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Ian Francis - Una chica vestida de Rikku, 2009. Ediciones BLK/MRKT. Serigrafía a 3 colores sobre papel 100% algodón. Edición limitada de 100 ejemplares. Tamaño: 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas). Firmada, numerada y sellada. Basada en el personaje del videojuego Final Fantasy.

    $330.00

  • You Hesitate HPM Archival Print by Nicole Gordon

    Nicole Gordon Dudas HPM Archival Print de Nicole Gordon

    You Heitate HPM Embellished Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Nicole Gordon, Street Pop Art Graffiti Legend. Edición limitada de 5 copias firmadas y numeradas de 2022 (cada una de 24x24 pulgadas). Protesta contra la guerra de Ucrania y Rusia. "Los adornos consisten en pintura brillante en los globos, flores de colores y lunares con los colores de la bandera ucraniana en el vestido de la niña, y hojas y ramas de girasoles pintadas que se extienden hasta el borde blanco del estampado." - Nicole

    $503.00

  • 1969 Super Sport Camaro Silkscreen Print by Lady Pink

    Lady Pink 1969 Super Sport Camaro Serigrafía de Lady Pink

    Camaro Super Sport de 1969, serigrafía de edición limitada de 8 colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Lady Pink. Arte callejero raro. Famosa artista de arte pop. Camaro Super Sport de 1969, serigrafía de 8 colores de 2021 sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, 61 x 64,7 cm (24 x 26 pulgadas). Edición de 100 ejemplares. Firmada y numerada por LADY PINK BEYOND THE STREETS. Estampado en relieve. Esta obra se inspiró en la escena del Lower East Side antes de su limpieza y gentrificación. PINK solía ir a Jenny Holzer's, justo al lado de Houston Street, y era testigo de la variada gente que salía por las noches. "No era agradable. Estaba lleno de prostitutas y drogadictos. Era lo que uno oía, pero verlo en persona era bastante impactante." -Lady Pink

    $450.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La tempestad, serigrafía de Cleon Peterson

    Serigrafía "La Tempestad" de Cleon Peterson. Impresión manual a un color sobre papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m². Obra de edición limitada. 2021 Firmado por Cleon Peterson y Edición Limitada Numerada de 30. Tamaño de la obra: 24x30. Serigrafía. Publicado por Louis Buhl & Co. Firmado, fechado y numerado a lápiz en el borde inferior. La esencia provocativa de La tempestad en el arte pop callejero En el panorama del arte pop urbano, pocas obras agitan el debate social con tanta fuerza como "La Tempestad" de Cleon Peterson. Esta serigrafía artesanal, impresa en el exquisito papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m², es una edición limitada que profundiza en la disonancia de la naturaleza humana y el conflicto social. Finalizada en 2021, esta pieza forma parte de una serie limitada de tan solo 30 ejemplares, cada uno con la firma de Peterson y un número único que la identifica dentro de esta exclusiva edición. Con unas dimensiones de 61 x 76 cm, "La Tempestad" impone presencia, atrayendo la mirada y la mente hacia un discurso esencial para el espíritu del arte pop urbano y el grafiti. La obra de Peterson no es apta para pusilánimes. Es un impacto visual contundente, directo y sin complejos en su representación de las facetas más oscuras de la humanidad. «La tempestad» es un testimonio de esta valentía sin complejos, presentando una dicotomía entre el blanco y el negro que trasciende el color, adentrándose en las dualidades del poder y la subyugación, el orden y el caos. La sobriedad de la paleta monocromática es una elección deliberada, reflejo de la marcada división en las estructuras sociales que Peterson suele criticar a través de su arte. La ausencia de color es un silencio estratégico que permite que la narrativa de dominación y resistencia resuene con mayor fuerza en el público. El arte pop callejero y sus diálogos en el lienzo de hormigón El arte pop callejero, bajo el cual "La Tempestad" encuentra un lugar idóneo, no es simplemente una expresión artística, sino una conversación plasmada en el lienzo de hormigón de los espacios públicos. Peterson traslada este diálogo a la exclusividad del papel de bellas artes, llevando la crudeza de las calles a las galerías y colecciones de los amantes del arte. Esta transición no es solo física; es una migración de ideas, un movimiento que traslada las verdades sin refinar y a menudo incómodas del grafiti a un espacio que invita a la contemplación y al debate. El atractivo de "La Tempestad" de Peterson se magnifica por su rareza. En el mundo del coleccionismo de arte, el valor de una obra suele estar ligado a su escasez. Una edición limitada de 30 ejemplares garantiza que solo unos pocos puedan poseer esta pieza tangible de la visión de Peterson. El meticuloso proceso de impresión manual de cada lámina y la elección de papel de alta calidad elevan "La Tempestad" de mera reproducción de arte callejero a una pieza de colección de gran relevancia cultural. La colaboración con Louis Buhl & Co. para su publicación refuerza esta narrativa, otorgándole un aire de prestigio y asegurando el legado de la obra de arte dentro de los niveles más altos del arte. El desafío de Cleon Peterson al espectador «La Tempestad» es un desafío directo planteado por Cleon Peterson. Es un reto lanzado a la sociedad, que invita al espectador no solo a observar, sino a reflexionar sobre los temas subyacentes de conflicto y control. El diálogo que inicia esta obra es un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, que desde hace mucho tiempo sirven como medios para el discurso social y político. El compromiso de Peterson con estos temas es inquebrantable, y su habilidad para transmitirlos mediante la serigrafía es testimonio de su destreza artística y su comprensión de su papel como provocador en el mundo del arte. En conclusión, «La Tempestad» de Cleon Peterson es una obra impactante que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti a través de su audacia temática y su impacto visual. La serigrafía, realizada a mano sobre papel de bellas artes y limitada a treinta ejemplares selectos, trasciende los límites del arte urbano tradicional para ingresar al ámbito del coleccionismo de bellas artes, conservando al mismo tiempo el diálogo crudo y directo que define el género. Es una obra que se erige como puente entre la naturaleza efímera del grafiti y el impacto duradero de las bellas artes, un puente que Peterson recorre con gran habilidad y audaz honestidad.

    $4,376.00

  • May Mantas Thrive Giclee Print by Caia Koopman

    Caia Koopman Que las mantas prosperen Giclee Print de Caia Koopman

    Obra de arte "Que las mantas prosperen" Impresión giclée de edición limitada en papel de acuarela italiano de prensado en frío de calidad de archivo, de la artista de graffiti de la cultura pop Caia Koopman. «Que las mantarrayas prosperen», de Caia Koopman, publicado para celebrar el Día Mundial de los Océanos de 2015. Edición limitada de 50 ejemplares (firmados y numerados). Impresión giclée de alta calidad sobre papel italiano de acuarela prensado en frío de calidad de archivo. 61 x 46 cm. Impreso por Paragon Press.

    $214.00

  • The Fugees Collaboration B+ Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Serigrafía The Fugees Collaboration B+ de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Colaboración de los Fugees con B+ Edición limitada Serigrafía monocolor impresa a mano sobre papel de bellas artes por Ernesto Yerena Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2021 Firmado por Brian Cross (B+) y Ernesto Yerena Montejano y Edición Limitada Numerada de 250 Obra de arte Impresión artística 24x18 Foto de Wyclef Jean, Lauryn Hill y Pras Michel del grupo de música rap The Fugees. La colaboración de los Fugees con B+ es una serigrafía de edición limitada que plasma la intersección entre la música y las artes visuales a través de la colaboración entre el artista urbano Ernesto Yerena y el fotógrafo Brian Cross, conocido profesionalmente como B+. Esta impresión monocromática, realizada a mano sobre papel de bellas artes en 2021, forma parte de una colección exclusiva limitada a 250 piezas firmadas y numeradas, cada una con dimensiones de 61 x 46 cm (24 x 18 pulgadas). La obra retrata al icónico trío del grupo de rap The Fugees —Wyclef Jean, Lauryn Hill y Pras Michel— en un estilo que fusiona la energía cruda del arte urbano con el minimalismo sofisticado del arte pop moderno. Yerena, conocido por sus obras que a menudo exploran temas de identidad cultural y crítica política, aporta su singular estilo gráfico similar al de una plantilla, traduciendo la captura fotográfica de B+ en una declaración visual de alto contraste. B+, figura destacada en la industria musical gracias a su trabajo fotográfico, aporta autenticidad al momento capturado, testimonio de su estrecha relación con la escena musical y su temática. Esta impresión retrata a The Fugees en un momento espontáneo, sentados en una escalera, lo que podría sugerir los altibajos de su trayectoria musical. Las líneas definidas de la composición y la paleta de colores sepia resaltan la unidad del grupo y su presencia distintiva dentro de la comunidad hip-hop. La colaboración entre Yerena y B+ en la creación de esta impresión no solo rinde homenaje al significativo impacto de The Fugees en la música rap, sino que también los inmortaliza dentro del legado del arte pop y la cultura urbana. Esta obra no es simplemente una representación de los artistas, sino una pieza narrativa que aborda las implicaciones culturales más amplias de su trabajo e influencia. Muestra cómo el arte urbano puede elevar a íconos musicales a un estatus que trasciende su medio original, consolidando su imagen en la conciencia pública a través del arte visual. Cada lámina de esta serie rinde homenaje al poder de la colaboración entre disciplinas artísticas y al patrimonio compartido de la música y el arte dentro de los paisajes culturales urbanos.

    $323.00

  • Never Say Never! Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier ¡Nunca digas nunca! Serigrafía de Denial- Daniel Bombardier

    ¡Nunca digas nunca! Edición limitada de serigrafía de 12 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Denial Graffiti, artista callejero de arte pop moderno. Edición limitada firmada de 100 ejemplares (2020). Tamaño de la obra: 24 x 18 pulgadas. DENIAL es una artista canadiense cuya obra critica el consumismo y la condición humana. Aunque reside en Windsor, Ontario, DENIAL pasa gran parte del año viajando y exponiendo por Canadá y Estados Unidos, habiendo realizado exposiciones individuales en Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Toronto y Vancouver. Denial es un artista canadiense que experimenta con aerosol y plantillas, y sus principales intereses son el consumismo, la política y la condición humana en la sociedad actual. Dado que la cultura del grafiti ganaba cada vez más popularidad en Estados Unidos y Europa, los grafiteros debían ser cada vez más originales para destacar. Las firmas se volvieron más grandes, estilizadas y coloridas.

    $385.00

  • Nemeta II Giclee Print by Rodrigo Rod Luff

    Rod Luff Impresión Giclee Nemeta II de Rodrigo Rod Luff

    Nemeta II Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Rodrigo Rod Luff. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de la obra de arte Giclée de 2016. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. «Nemeta II» de Rodrigo Luff es una impresión giclée sobre papel de bellas artes, símbolo de su habilidad para fusionar los elementos fantásticos de la cultura pop con la precisión estética del arte. Firmada y numerada en una edición limitada de 30 ejemplares, esta obra de 2016, de 61 x 41 cm, encapsula el estilo característico de Luff. Su carácter de edición limitada aumenta su valor entre coleccionistas y admiradores de la obra de Luff, que a menudo explora la interacción onírica entre el ser humano y la naturaleza. «Nemeta II» es un testimonio de la visión artística de Luff, que combina la accesibilidad y la expresividad del arte pop urbano con las refinadas técnicas de la impresión tradicional.

    $217.00

  • Talk Talk Talk- Red Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Talk Talk Talk- Impresión en serigrafía roja de Cleon Peterson

    Talk Talk Talk - Edición limitada en rojo, serigrafía artesanal de 2 colores sobre papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía artesanal de 24x18" en negro y rojo, impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares. Cada lámina está firmada y numerada. Edición limitada de 150 ejemplares. La visualidad de la obra de Cleon Peterson se nutre de diversas influencias, desde la cerámica griega antigua hasta el cómic, lo que resulta en una monocromía y un marcado simbolismo cromático. En concreto, las figuras se disponen sobre múltiples líneas rectas, creando así la ilusión de que la obra está dividida en niveles. La perspectiva y la sensación de profundidad están presentes en el arte de Peterson y, al igual que en los vasos griegos, el fondo suele dejarse vacío o ligeramente decorado.

    $759.00

  • Runaway Paradise Black DFXX B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side

    Compre Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side HPM Serigrafía de edición limitada tirada a mano en 2 colores con acrílico, tinta de serigrafía y pintura en aerosol⁠ en trapo Coventry de 310 g/m² (borde de cubierta) por Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Una nueva impresión de edición pequeña pintada a mano del estudio. Este con la imagen "Inside Out". Una edición clásica de estudio, pintada e impresa a mano, cada una con sus propios toques. Este papel es pesado, trabajado profundamente y manchado. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Edición variada pintada a mano de 24 Acrílico y tinta de serigrafía sobre papel de archivo Estampado, en relieve y firmado Faile 1986

    $6,303.00

  • My Mary Silkscreen Print by Mark Dean Veca

    Mark Dean Veca Serigrafía My Mary de Mark Dean Veca

    Mi Mary, serigrafía de edición limitada de dos colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Mark Dean Veca. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop.

    $533.00

  • Monroe POPfolio Photo Tear Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Fotografía Monroe POPfolio Tear Silkscreen Print de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Monroe POPfolio - Impresión serigráfica de 11 colores, hecha a mano, sobre papel de archivo por el artista pop moderno Mr Brainwash - Thierry Guetta. Obra de arte rara de Marilyn Monroe, edición limitada. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Serigrafía de 11 colores "Bordes rectos", firmada y con huella dactilar del artista.

    $4,011.00

  • Primer I Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Primer I Impresión de archivo de Dave Pollot

    Primer I Edición Limitada Impresiones de Bellas Artes con Pigmentos de Archivo en Papel de Trapa Aterciopelado Mate de 315 g/m² del Artista de Arte Callejero y Cultura Pop y Graffiti Dave Pollot. Edición de 100 ejemplares. Medidas: 24 x 34,3 pulgadas (incluido un margen de 2 pulgadas). Impreso en papel mate aterciopelado de 315 g/m². Firmado y numerado por el artista.

    $589.00

  • Relative Safety Giclee Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Impresión Giclee de seguridad relativa por Aaron Nagel

    Obra de arte "Seguridad Relativa", impresión giclée de edición limitada en papel Epson Hot Press Bright Heavyweight, del artista moderno de bellas artes Aaron Nagel. Edición limitada de 60 ejemplares, firmada y numerada, 2022. Tamaño de la obra: 24x24 pulgadas. Edición limitada de la impresión giclée de «Seguridad relativa». Impresa en papel mate Epson Hot Press Bright Heavyweight con tintas Ultrachrome de archivo. Firmada y numerada. Tamaño de la imagen: 50,8 x 50,8 cm. Tamaño del papel: 61 x 61 cm. Edición limitada de 60 ejemplares.

    $299.00

  • The End Of The End HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impresión de plantilla de madera The End Of The End HPM por Denial- Daniel Bombardier

    El Fin del Fin. Obra original pintada a mano con múltiples aerosoles de pintura en aerosol sobre panel de madera de abedul enmarcado, lista para colgar, por Denial Graffiti Street Artist, Arte Pop Moderno. Edición limitada HPM de 2016, firmada y numerada (10 ejemplares). Tamaño de la obra: 24 x 36 pulgadas. DENIAL es una artista canadiense cuya obra critica el consumismo y la condición humana. Aunque reside en Windsor, Ontario, DENIAL pasa gran parte del año viajando y exponiendo por Canadá y Estados Unidos, habiendo realizado exposiciones individuales en Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva York, Toronto y Vancouver. Denial se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del arte pop contemporáneo, manteniendo su relevancia y su interés por generar comentarios que invitan a la reflexión. Cuenta con una larga trayectoria explorando los límites de la apropiación, que utiliza para subvertir el valor de los productos culturales arraigados en la memoria colectiva de la civilización occidental. En otras palabras, su obra invita al espectador a reimaginar nuestra sociedad distópica como forma de confrontarla, empleando el humor y la ironía como sus principales herramientas.

    $3,280.00

  • And Then Things Got Better Autumn Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Impresión de archivo de otoño por Denial- Daniel Bombardier

    Y entonces las cosas mejoraron: Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada de otoño en papel de bellas artes de 330 g/m² de Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 24x24. Variante otoñal. Y entonces las cosas mejoraron – Edición de otoño de Denial en Arte Pop Callejero y Grafiti «Y entonces las cosas mejoraron – Otoño» es una impresión de pigmento de archivo de edición limitada de 2021 del artista canadiense Denial, creada como parte de su serie que reinterpreta las imágenes del cómic a través del prisma del arte pop urbano contemporáneo. Con unas dimensiones de 61 x 61 cm e impresa en papel de bellas artes de 330 g/m², esta variante es una de las 25 impresiones firmadas y numeradas, lo que ofrece a los coleccionistas una perspectiva única y otoñal dentro de la colección. La edición de Otoño canaliza la paleta y la resonancia emocional del otoño a través de una cálida gama de colores terrosos con matices naranjas, ámbar y dorados. La mujer en el centro de la composición, definida por líneas audaces y un dramático mechón de cabello, mira hacia arriba con una mezcla de optimismo cauteloso y cansancio tras la tormenta. Sobre ella, la ya icónica frase «Y entonces las cosas mejoraron» destaca sobre un fondo amarillo-naranja, evocando simultáneamente la tradición del cómic y la transformación estacional. Emoción estacional y trabajo simbólico del color El tono visual de la edición de Otoño refleja las cualidades emocionales que suelen asociarse con esta estación: reflexión, cambio y aceptación. Los intensos tonos naranja quemado sustituyen a los tonos fríos de las paletas de colores anteriores, añadiendo una calidez emocional que sugiere la fortaleza interior forjada en la adversidad. Los ojos, los labios y el cabello del personaje están saturados de rojos óxido y marrones dorados, evocando hojas caídas y cielos de transición. Este cambio de color altera el ambiente de la obra sin modificar su estructura, demostrando la maestría de Denial en la modulación emocional a través del diseño minimalista. El texto se interpreta como una afirmación y una pregunta, invitando a los espectadores a reflexionar sobre si las cosas realmente han mejorado o si la calma es solo temporal. La edición de Otoño se sitúa en la pausa emocional que precede al inicio de un nuevo ciclo, utilizando la metáfora de la decadencia y la renovación estacionales como telón de fondo para la introspección. La voz de la negación en el arte pop callejero y el grafiti Daniel Bombardier, conocido como Denial, lleva tiempo trabajando en la intersección del arte público y la crítica comercial. Sus obras se caracterizan por fusionar la crudeza de la cultura del grafiti con la accesibilidad de la imaginería pop. La serie «And Then Things Got Better» explora matices psicológicos utilizando el estilo visual característico de las heroínas de cómic. Cada entrega de la serie posee una carga emocional singular gracias al uso del color, y la edición de otoño es una de las más profundas e introspectivas. La obra de Denial invita constantemente a la interpretación, y su uso de la ironía, la yuxtaposición y la nostalgia lo posiciona como una de las voces más representativas del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. La edición de otoño plasma este equilibrio ofreciendo una serenidad visual teñida de complejidad emocional, permitiendo al espectador proyectar su propia experiencia en la escena. Técnica de impresión y valor coleccionable La edición Otoño se produce con tinta pigmentada de archivo, lo que garantiza la durabilidad y la viveza de su paleta otoñal. El papel de bellas artes de 330 g/m² aporta peso y textura, permitiendo que el sombreado de medios tonos y los contrastes marcados se vean nítidos y táctiles. Cada lámina está firmada y numerada individualmente por Denial, lo que refuerza su condición de edición limitada de bellas artes. Con solo 25 láminas disponibles, la edición Otoño ofrece una declaración visual distintiva dentro de la serie. Posee un atractivo único para los coleccionistas de la obra de Denial y los aficionados al arte pop urbano y al grafiti que aprecian la crítica audaz envuelta en una forma visual nostálgica. Esta edición evoca las secuelas emocionales de la lucha, recordándonos que incluso en los momentos de calma e incertidumbre, las cosas pueden estar mejorando.

    $385.00

  • Thoroughbred Vulcanite Black Archival Print by Naturel- Lawrence Atoigue

    Naturel- Lawrence Atoigue Impresión de archivo negra Vulcanite de pura sangre de Naturel- Lawrence Atoigue

    Thoroughbred - Vulcanite Black, Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² del artista callejero de graffiti Naturel, arte pop moderno. "El término 'pura sangre' surgió de la misma fascinación que la gente siente por 'Polo' de Ralph Lauren. ¡Ver todas las piezas antiguas de Lo del 94 es como ver a una hermosa mujer desnuda cabalgando a pelo!" - Naturel

    $243.00

  • Relative Safety HPM Giclee Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Relative Safety HPM Giclee Print de Aaron Nagel

    Edición limitada de la obra de arte "Seguridad relativa" HPM, impresa en papel Epson Hot Press Bright Heavyweight, del artista moderno de bellas artes Aaron Nagel. Edición limitada de 10 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 24x24. Foto de archivo. Edición limitada de la obra «Seguridad relativa», impresa en giclée con detalles pintados a mano. Impresa en papel mate Epson Hot Press Bright Heavyweight con tintas Ultrachrome de archivo. Firmada y numerada. Tamaño de la imagen: 50,8 x 50,8 cm. Tamaño del papel: 61 x 61 cm. Edición limitada a 10 ejemplares.

    $554.00

  • Alpha Centauri Silkscreen Print by Chris Saunders

    Chris Saunders Serigrafía Wolf Mandala de Chris Saunders

    Compre Wolf Mandala Edición limitada Impresión de serigrafía de 3 colores tirada a mano con capa transparente UV en papel de bellas artes de regaliz negro de 90 lb por Chris Saunders, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2016 Edición limitada firmada y numerada de 75 obras de arte tamaño 24x24 "Esta pieza se vendió a un buen amigo mío el año pasado, que comenzó como un encargo personalizado que evolucionó con el tiempo. Hay muchos símbolos sagrados en esta pieza que se creó con la intención de proteger el espacio en el que está colgada. "Durante el tiempo que estaba experimentando algunos cambios internos que me inspiraron a crear una pieza que sirvió como un guardián protector y el arquetipo del lobo encarnaba fuertemente esa cualidad. El arquetipo del lobo para mí se parece a un símbolo de inteligencia, así como un guardián feroz. Mi trabajo se trata de crear un espejo reflectante que le permita al espectador ver dentro de sí mismo y evocar cambios internos positivos. He estado explorando la combinación de símbolos arquetípicos con mandalas que sirven como símbolos de fuerza para proteger el espacio en el que se encuentran y recordar el espectador de su propia fuerza y ​​poder internos". -Chris Saunders

    $771.00

  • And Then Things Got Better Pink Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Impresión de archivo rosa por Denial- Daniel Bombardier

    Y entonces las cosas mejoraron: Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en rosa sobre papel de bellas artes de 330 g/m² del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra: 24x24. Variante rosa. Y entonces las cosas mejoraron – Edición rosa de Denial en Arte Pop Callejero y Grafiti «Y entonces las cosas mejoraron – Rosa» es una impresión de pigmento de archivo de 2021 del artista canadiense Denial, creada como parte de una serie que reinterpreta viñetas clásicas de cómics a través de una perspectiva moderna del arte pop. Esta edición está impresa en papel de bellas artes de 330 g/m² con tintas pigmentadas de calidad museo y mide 61 x 61 cm. Lanzada como una edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, la variante Rosa exhibe la característica combinación de crítica de la cultura pop, profundidad emocional y un lenguaje visual audaz de Denial. La composición captura un primer plano del rostro de una mujer en un perfil dramático, con vibrantes tonos rosas que reemplazan la paleta tradicional del cómic para transmitir una atmósfera contemporánea de confianza y transformación personal. El texto superior dice «Y entonces las cosas mejoraron», en rosa suave con letras negras en negrita. El mensaje, ambiguo y potente, se cierne sobre una imagen rica en tensión estilizada, atrapada entre la vulnerabilidad y la reivindicación. La paleta rosa como arquitectura emocional El color es fundamental para el tono emocional de la edición Rosa. Denial reemplaza los tonos amarillos y azules originales del cómic con intensos tonos fucsia y una paleta más cálida que redefine la escena. El rosa intenso de los labios y el cabello de la mujer aporta una energía contemporánea sin perder la intensidad gráfica y plana típica del arte pop. Su mirada permanece fija más allá del espectador, cargando con el peso de la introspección, el cambio y una resolución tácita. El texto se siente menos irónico aquí que en otras versiones, lo que le confiere a la obra una sensación de recuperación enmarcada a través de la identidad y el empoderamiento. Denial suele explorar la dualidad —conflicto y sanación, miedo y fortaleza— y esta impresión manifiesta esa exploración visualmente. La expresión serena de la mujer y sus lágrimas estilizadas desafían los límites entre narrativa y diseño, permitiendo al espectador elegir si el mensaje refleja sarcasmo, supervivencia o ambos. El comentario de Denial sobre la cultura pop en el arte callejero y el grafiti Daniel Bombardier, conocido artísticamente como Denial, reside en Windsor, Ontario, y goza de reconocimiento internacional por su fusión de la cultura del grafiti y la sensibilidad del arte pop. Su obra suele emplear la parodia y la apropiación de la estética de los medios de comunicación para cuestionar las estructuras políticas, sociales y emocionales. «And Then Things Got Better» ejemplifica su habilidad para transformar formatos familiares en poderosos comentarios visuales. Denial recurre al léxico de los cómics, la publicidad y la señalización, reelaborando estas fuentes para abordar temas contemporáneos como la represión emocional, la resiliencia y el despertar personal. Con esta edición rosa, Denial continúa redefiniendo la interacción entre emoción y diseño en el arte pop urbano y el grafiti, tratando el arte pop no solo como crítica, sino también como vehículo de expresión personal y empoderamiento. Artesanía y atractivo para coleccionistas de la edición rosa Esta edición se produce mediante técnicas de impresión con pigmentos de archivo que garantizan una estabilidad cromática vibrante y una resolución detallada a lo largo del tiempo. El papel de bellas artes de 330 g/m² ofrece una superficie rica y táctil que complementa la intensidad del diseño. Cada lámina está firmada y numerada por el artista, lo que verifica su autenticidad y aumenta su atractivo para los coleccionistas de arte pop moderno y arte urbano. Limitada a solo 25 piezas, la edición Rosa posee tanto escasez como resonancia emocional, reflejando la singular habilidad de Denial para fusionar imágenes impactantes con profundidad conceptual. Esta obra se inscribe con seguridad dentro del amplio canon del Arte Pop Urbano y el Grafiti, demostrando cómo el humor, el drama y el color pueden coexistir en una misma imagen para contar una historia que es a la vez universal y profundamente personal. La variante Rosa de Denial no se presenta como una conclusión, sino como una instantánea vívida y emotiva de la transformación en movimiento.

    $385.00

  • Galapagos Giclee Print by Barnaby Ward

    Barnaby Ward Impresión Giclee de Galápagos por Barnaby Ward

    Obra de arte de Galápagos, impresión giclée de edición limitada en papel de algodón 100% de calidad de archivo, del artista de graffiti de la cultura pop Barnaby Ward. Se trata de una reproducción giclée de calidad de galería en papel de algodón 100% libre de ácido, impresa con tintas de archivo. Cada reproducción se ofrece según el tamaño de la hoja e incluye un margen mínimo de una pulgada.

    $103.00

  • After The Storm Giclee Print by Alexis Price

    Alexis Price Después de la tormenta Giclee Print por Alexis Price

    Después de la tormenta, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de la artista pop moderna Alexis Price. Edición limitada de 20 ejemplares, firmada y numerada, de 24x30 pulgadas (2019).

    $450.00

  • Venta -15% Defend Your Love Original Spray Paint Acrylic Painting by Indie184- Soraya Marquez

    Indie184- Soraya Marquez Defiende tu amor Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Indie184- Soraya Márquez

    Defiende tu amor. Obra de arte original y única de Marilyn Monroe, collage de técnica mixta sobre lienzo, realizada por la popular artista de arte callejero y cultura pop Indie184-Soraya Marquez. Collage original firmado de 2017, técnica mixta (acrílico y aerosol), tamaño 24x36 Indie184 (Soraya Márquez) (n. 1980) Defiende tu amor, 2017 Collage de técnica mixta sobre lienzo 91,4 x 61 cm (36 x 24 pulgadas) Firmado y fechado a tinta al dorso

    $3,259.00 $2,770.00

  • Saboteur AP Silkscreen Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey Serigrafía de Saboteur AP de Dave Kinsey

    Saboteur, edición limitada, serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de algodón 100% de calidad de archivo, por Dave Kinsey, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Prueba de artista AP 2010 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 24x18 La esencia de la rebelión en El saboteador de Kinsey Dave Kinsey, artista urbano que ha causado gran impacto en el arte pop moderno, presenta una obra cautivadora: la serigrafía de edición limitada "Saboteur". Esta impresión serigráfica a tres colores, realizada a mano sobre papel de algodón 100% libre de ácido, refleja la esencia del arte pop urbano y el grafiti: una fusión de atractivo estético y un mensaje contundente. Creada en 2010, "Saboteur" no solo es una obra visualmente impactante, sino también cargada de simbolismo y significado. La obra demuestra la habilidad de Kinsey para utilizar paletas de colores limitadas y crear profundidad y narrativa. El marcado contraste del fondo naranja con la imagen en blanco y negro de la Estatua de la Libertad capta de inmediato la atención del espectador. La elección de la Estatua de la Libertad como figura central es sumamente evocadora, simbolizando la libertad y el espíritu estadounidense. Sin embargo, la representación de Kinsey no es una exaltación del triunfo patriótico, sino una crítica sutil, quizás un comentario sobre el estado de la libertad en la sociedad contemporánea. Una pieza de edición limitada con un mensaje atemporal Esta obra, marcada como Prueba de Artista (PA), certifica su condición de parte de una colección exclusiva de grabados que el artista suele conservar para uso personal o vender como piezas valiosas a coleccionistas. El grabado, de 61 x 46 cm (24 x 18 pulgadas), es significativo no solo por su tamaño, sino también por su exclusividad y la firma del artista. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Kinsey reconocen el valor de esta pieza por su calidad estética y su potencial como inversión y objeto histórico. «El Saboteador» es una muestra del dominio de Kinsey en la serigrafía, técnica que exige precisión y destreza. El método manual empleado por Kinsey garantiza que cada grabado sea único, con ligeras variaciones que hacen de cada pieza una obra irrepetible. El uso de papel de algodón 100% libre de ácido, de calidad de archivo, avala la calidad y durabilidad del grabado, diseñado para resistir el paso del tiempo sin perder su color ni su integridad. El impacto de 'Saboteur' en el arte pop callejero y el grafiti En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, «El Saboteador» destaca como un referente del estilo de Kinsey y del matiz político que suele caracterizar este género. El arte urbano, conocido por su carácter efímero, se plasma en muros y superficies del espacio público. Al transformar esta obra en una serigrafía, Kinsey tiende un puente entre la fugacidad del arte urbano y la perdurabilidad de las bellas artes. Esta pieza permite que el espíritu rebelde del arte urbano llegue a hogares y galerías, preservando su mensaje y estética para las generaciones futuras. «El Saboteador» no es solo una obra de arte; es un tema de conversación, una declaración y un hito histórico. Captura las emociones turbulentas y el discurso crítico de la época en que fue creada, pero su mensaje permanece atemporal. Como obra de arte pop moderno, encarna la atmósfera cultural y política de principios del siglo XXI, reflejando la percepción del artista sobre la libertad y las estructuras sociales que la rigen. El legado perdurable de Dave Kinsey y el lugar de «Saboteur» en él El legado de Dave Kinsey como figura influyente del arte pop urbano y el grafiti se consolida aún más con obras como «Saboteur». Ha demostrado consistentemente su capacidad para transmitir mensajes poderosos a través de su arte; esta obra no es la excepción. Al igual que muchas grandes obras del arte pop urbano, «Saboteur» invita a la reflexión crítica sobre los símbolos e instituciones que a menudo se dan por sentados. Para coleccionistas, aficionados y estudiantes del arte pop urbano y el grafiti, «Saboteur» representa la cúspide de la trayectoria artística de Kinsey, encapsulando su mensaje, su técnica y su método. Piezas como esta aseguran que el lugar de Kinsey en la historia del arte moderno sea firme y venerado. Con el paso del tiempo, «Saboteur» seguirá resonando e inspirando, al igual que el espíritu perdurable del movimiento del arte urbano del que surgió.

    $812.00

  • Monroe POPfolio Fragile Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Portafolio Monroe POP, serigrafía frágil de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Monroe POPfolio - Serigrafía frágil de 11 colores impresa a mano sobre papel de archivo por el artista pop moderno Mr Brainwash - Thierry Guetta. Obra de arte de edición limitada y poco común de Marilyn Monroe. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, de 2022. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Serigrafía de 11 colores "Bordes rectos", firmada y con huella dactilar del artista.

    $4,011.00

  • And Then Things Got Better Winter Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Impresión de archivo de invierno por Denial- Daniel Bombardier

    Y entonces las cosas mejoraron: Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada de invierno en papel de bellas artes de 330 g/m² del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 24x24. Variante de invierno. Y entonces las cosas mejoraron – Edición de invierno por Denial en Arte Pop Callejero y Grafiti «Y entonces las cosas mejoraron – Invierno» es una edición limitada de una impresión de pigmento de archivo del artista canadiense Denial, conocido profesionalmente como Daniel Bombardier. Lanzada en 2021, esta edición es una de tan solo 25 copias firmadas y numeradas, con unas dimensiones de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) y producidas en papel de bellas artes de calidad museo de 330 g/m². La variante «Invierno» transforma la ya icónica composición pop art de Denial en una obra de gélida claridad emocional. Sustituyendo los tonos cálidos por grises fríos y azules eléctricos, esta versión evoca la quietud, el aislamiento y la introspección gélida que suelen asociarse con los meses de invierno. La figura central —una mujer de estilo cómic con rasgos nítidos— está capturada en un momento de reflexión congelada, con el cabello extendido sobre el encuadre en pinceladas azul gélido. El título «Y entonces las cosas mejoraron» se presenta en letras negras nítidas sobre un fondo azul, aportando solidez y, a la vez, complejización a la atmósfera emocional. El color como temperatura emocional en la variante de invierno La edición de Invierno modifica el tono psicológico de la composición original mediante una paleta de colores cuidadosamente seleccionada. La piel en escala de grises contrasta con los azules gélidos del cabello, los labios y los ojos, sumergiendo la escena en una atmósfera de suspensión emocional. Mientras que otras variantes expresan fuego, florecimiento o calidez, Invierno transmite quietud. La expresión del personaje permanece sutil; su mirada hacia arriba no refleja ni esperanza ni desesperación. Se interpreta, en cambio, como el sereno reconocimiento de que el cambio ha llegado, pero no sin consecuencias. Los labios azules y los ojos con lágrimas introducen una fuerza fría y resistente, sugiriendo una silenciosa resistencia en lugar de una celebración. La capacidad de Negación para utilizar el color como estructura narrativa permite que esta edición funcione como una metáfora del invierno emocional: un tiempo de retraimiento, autopreservación y cruda comprensión. El lenguaje pop y la credibilidad callejera de Denial La obra de Denial se mantiene arraigada en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, fusionando constantemente estética comercial, iconografía pop y subtexto emocional. La serie «And Then Things Got Better» explora las complejidades de la supervivencia, la identidad y la transformación mediante el formato nostálgico de las viñetas de cómics de mediados de siglo. Al combinar estas imágenes familiares con un contenido emocional ambiguo, Denial invita a los espectadores a reconsiderar las narrativas arraigadas en la cultura popular. La edición de invierno, con su paleta de colores apagados y su intenso contraste, profundiza aún más en esta cuestión. Sitúa al espectador en una época de reflexión —literal y figurativa— y fomenta una reevaluación del verdadero significado de «mejor». El uso constante de la ironía, la sinceridad y la aguda maestría visual de Denial mantienen su obra vigente tanto en la calle como en la galería. Calidad del material y atractivo para coleccionistas Impresa en papel de bellas artes de 330 g/m² con tintas pigmentadas de archivo, esta edición promete una viveza y un detalle duraderos. Los puntos de semitono y las líneas negras intensas se reproducen con una precisión museística, otorgando a la obra una calidad de impresión atemporal que honra su herencia del arte pop. Cada pieza está firmada y numerada a mano por Denial, añadiendo un toque personal a la ya limitada edición de 25 ejemplares. La edición de invierno se erige como un capítulo impactante en una serie que se ha convertido en una de las obras más coleccionadas de Denial. Para los amantes del arte pop urbano y el grafiti, ofrece un momento de serena contemplación en medio de narrativas visuales más intensas. Esta impresión captura ese raro respiro entre finales y nuevos comienzos: cuando las cosas han mejorado, pero el deshielo apenas comienza.

    $385.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Bone Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Revolución es una madre que devora a sus hijos. Serigrafía de tondo de hueso de Cleon Peterson.

    Revolución es una madre que se come a sus hijos. Tondo de hueso. Serigrafía de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con corte circular irregular a mano. Obra de arte de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 100 Tamaño de la obra Impresión serigráfica de corte circular de 24x24. Tamaño de la obra 24x24. Explorando la narrativa circular: 'La revolución es una madre' de Cleon Peterson «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos», una serigrafía de Cleon Peterson, encapsula un mensaje conmovedor a través de su singular formato circular. La edición limitada de 2024, con solo 100 ejemplares firmados y numerados, retrata de forma impactante la naturaleza cíclica y a menudo autodestructiva de la revolución. Esta obra, de 61 x 61 cm, está meticulosamente elaborada sobre papel artístico Coventry Rag de 290 g/m², cortado a mano en círculos con bordes irregulares, resaltando el contraste entre la delicada presentación de la pieza y su poderoso contenido. Simbolismo en el Tondo de Cleon Peterson El tondo, una obra de arte circular, posee una rica historia que se remonta al Renacimiento y a menudo se utiliza para simbolizar la perfección o lo divino. La adaptación que Peterson hace de este formato al arte pop urbano y al grafiti constituye un medio ingenioso para capturar el movimiento perpetuo del conflicto y la convulsión social. El marco circular obliga al espectador a recorrer continuamente la imagen, reflejando la naturaleza cíclica y repetitiva de las luchas representadas. Si bien conserva la sobriedad de la característica paleta en blanco y negro de Peterson, la obra adquiere una nueva dimensión a través de su forma, enfatizando el ciclo interminable de la revolución y sus consecuencias. Las figuras dentro del tondo participan en actos de violencia y dominación, sin un principio ni un fin claros, una conmovedora metáfora de la a menudo incesante agitación del cambio social. La resonancia cultural de la obra de Peterson La obra de Cleon Peterson se sitúa en la encrucijada entre la reflexión cultural y la expresión artística. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos» es una creación artística y un comentario sobre la naturaleza de los movimientos sociales y los patrones recurrentes de la historia. Peterson confronta al espectador con la paradoja de la revolución: es a la vez necesaria para la evolución y destructiva por naturaleza. Esta serigrafía en formato tondo contribuye al diálogo actual sobre el papel del arte pop urbano en el discurso moderno. Al igual que los artistas callejeros y grafiteros que le precedieron, Peterson utiliza formas públicas de expresión para comentar sobre el dolor personal y los dilemas sociales. La edición limitada de esta obra, junto con el renombre del artista, garantiza que esta pieza mantendrá su lugar en el debate del arte contemporáneo durante muchos años. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo de huesos» de Cleon Peterson es una representación impactante de la naturaleza perpetua de la agitación social. Sirve como un crudo recordatorio del poder transformador, pero a menudo destructivo, de la revolución. Esta serigrafía de edición limitada encapsula la esencia del arte pop callejero y el arte del grafiti, fusionando formatos artísticos históricos con temas contemporáneos para provocar la reflexión, fomentar el pensamiento y desafiar la perspectiva del espectador sobre los ciclos del cambio.

    $1,564.00

  • Burn Your Wonder Bra OG Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Burn Your Wonder Bra OG Archival Print de Denial- Daniel Bombardier

    Quema tu Wonder Bra - Impresión artística de edición limitada OG con pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² del legendario artista de arte callejero y cultura pop moderna Denial. Quema tu Wonder Bra - OG, Wonder Woman desnuda, arte pop de DC Comics. Numerada, firmada, sellada al dorso, edición de 2021 de 100 ejemplares, 24x24 pulgadas, impresión de pigmento de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m². Quema tu Wonder Bra por negación: Una declaración en el arte pop callejero «Burn Your Wonder Bra», creada en 2021 por el legendario artista de la cultura pop moderna y el arte urbano Denial, es una audaz y provocativa impresión de pigmento de archivo de edición limitada. Esta edición de 100 ejemplares está meticulosamente producida en papel artístico MOAB de 290 g/m², mide 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas), y está numerada y firmada por el artista con un sello en el reverso. Conocido por su fusión de imágenes inspiradas en el cómic y temas de contenido social, la obra de Denial desafía las normas culturales al tiempo que abraza la estética del arte pop urbano y el grafiti. «Burn Your Wonder Bra» se erige como una representación audaz del empoderamiento, la rebeldía y la libertad de expresión. La Mujer Maravilla reimaginada: Arte pop y comentario cultural La obra de Denial, «Burn Your Wonder Bra», presenta una reinterpretación de la Mujer Maravilla, uno de los símbolos más icónicos de DC Comics y la cultura popular. La pieza combina nostalgia con un toque provocador, retratando a la heroína en una pose audaz y liberada. Mediante vibrantes rojos, azules y patrones de semitonos negros que evocan los cómics de los años 60, Denial canaliza magistralmente la estética de los pioneros del arte pop, infundiéndola con la energía cruda de la cultura del grafiti. El texto en negrita en la parte superior, «Burn Your Wonder Bra», sirve como un guiño satírico al movimiento feminista de finales de los años 60 y 70, cuando las mujeres rechazaron simbólicamente las normas sociales restrictivas. Al reinterpretar a la Mujer Maravilla desnuda y sin filtros, Denial rompe con las representaciones convencionales de las heroínas, fomentando el diálogo sobre la autonomía, las expectativas de género y la autoliberación. Esta combinación de crítica social e iconografía pop demuestra la habilidad de Denial para fusionar mensajes impactantes con composiciones visualmente cautivadoras. Negación: Una voz destacada en el arte pop callejero y el arte del grafiti El artista canadiense Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier, es una figura reconocida mundialmente en el arte contemporáneo, conocido por sus obras provocadoras y visualmente impactantes. Sus piezas suelen abordar temas como el consumismo, el género, la política y la cultura pop con ingenio mordaz y un toque rebelde. El trabajo de Denial fusiona las técnicas del grafiti y el arte urbano con la sofisticación de las bellas artes, lo que le ha granjeado un público fiel entre coleccionistas y aficionados. «Burn Your Wonder Bra» refleja la singular voz artística de Denial, donde la nostalgia del cómic se encuentra con temas subversivos modernos. Mediante un uso audaz del color, el trazo y una cuidada selección de textos, Denial invita a los espectadores a cuestionar las expectativas sociales, a la vez que celebra la individualidad y la libertad artística. Una pieza de colección de edición limitada con un impacto duradero «Burn Your Wonder Bra» forma parte de una codiciada edición limitada de 100 impresiones de pigmento de archivo, que refleja el compromiso de Denial con la calidad y la artesanía. Impresa en papel artístico MOAB de 290 g/m², la rica textura y la vibrante paleta de colores de la impresión la elevan más allá de las reproducciones tradicionales de arte pop. Cada pieza está firmada, numerada y sellada al dorso, lo que aumenta su autenticidad y valor como obra de colección. Esta pieza es un ejemplo excepcional del arte pop urbano y el grafiti modernos, que conecta con el público que aprecia el arte que desafía las normas sin perder su carácter icónico. «Burn Your Wonder Bra» captura la intersección entre arte, cultura y rebeldía, consolidando a Denial como una figura clave del arte urbano contemporáneo. Constituye un poderoso comentario sobre la liberación y la expresión, y encarna la energía dinámica que define la obra de Denial.

    $385.00

  • Takaashigani Pink Giclee Print by Barnaby Ward

    Barnaby Ward Impresión giclée rosa Takaashigani de Barnaby Ward

    Takaashigani - Impresión giclée de edición limitada de la obra de arte rosa en papel de algodón 100% de calidad de archivo del artista de graffiti de la cultura pop Barnaby Ward. Se trata de una reproducción giclée de calidad de galería en papel de algodón 100% libre de ácido, impresa con tintas de archivo. Cada reproducción se ofrece según el tamaño de la hoja e incluye un margen mínimo de una pulgada.

    $134.00

  • And Then Things Got Better Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Archival Print por Denial- Daniel Bombardier

    Y entonces las cosas mejoraron. Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 330 g/m² de Denial Graffiti, artista callejero de arte pop moderno. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 24x24 pulgadas. Y entonces las cosas mejoraron gracias a la negación: una audaz declaración de esperanza en el arte pop callejero y el grafiti. «Y entonces las cosas mejoraron» es una impactante impresión de pigmento de archivo creada por el artista canadiense de arte urbano pop Denial en 2020. Con unas dimensiones de 61 x 61 cm e impresa en papel de bellas artes de 330 g/m², esta obra se lanzó en una edición limitada, firmada y numerada, de tan solo 25 ejemplares. La pieza evoca inmediatamente la estética clásica del cómic, pero subvierte las expectativas a través de una perspectiva moderna. Presenta un retrato en primer plano de una mujer, con un alto contraste gracias a sus marcados contornos negros, labios de un rosa vibrante, ojos de un verde intenso y texturas de puntos Ben-Day. La impresión captura la intensidad emocional característica de Denial. La franja superior amarilla de la viñeta lleva la frase que da título a la obra, impresa en mayúsculas con tipografía de cómic: «Y entonces las cosas mejoraron». Esta sola línea, junto con la dramática mirada hacia arriba de la mujer y la mejilla surcada por una lágrima, encapsula una oleada de emociones contradictorias: parte alivio, parte incredulidad, parte dolor residual. La composición queda congelada en ese preciso instante psicológico en el que el cambio comienza a llegar, pero la sanación aún está en marcha. El lenguaje subversivo del arte pop de la negación Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier y nació en Canadá, es un artista callejero y de galería reconocido internacionalmente. Su obra critica el consumismo, la propaganda y las normas sociales a través del humor y un fuerte impacto visual. Conocido por fusionar técnicas del grafiti, la señalización y el diseño de medios de comunicación, las impresiones e instalaciones de Denial se inspiran profundamente en el legado del arte pop, inyectándoles una urgencia urbana. En «And Then Things Got Better», utiliza un formato popularizado por los pioneros del arte pop de la década de 1960, pero lo reinterpreta para hablar no de melodrama romántico, sino de resiliencia y transformación psicológica. La expresión de la mujer no es de tristeza superficial, sino de profunda reflexión, que retrata un ajuste de cuentas honesto con la experiencia personal o colectiva. Mediante un texto conciso e imágenes impactantes, Denial enfatiza que el cambio, cuando llega, es complejo e incierto, pero merece la pena aceptarlo. Ejecución técnica y calidad de impresión Cada lámina de esta edición limitada se elabora mediante impresión de pigmentos de archivo de alta resolución sobre papel de bellas artes de 330 g/m², un soporte de calidad museística conocido por su textura, precisión cromática y durabilidad. El uso de tintas pigmentadas garantiza que los azules vívidos, los negros intensos y los rosas vibrantes conserven su viveza sin desvanecerse con el tiempo. El gramaje del papel aporta riqueza táctil y solidez física, acentuando la carga emocional de la obra. Dado que cada edición está firmada y numerada a mano por el artista, la pieza se convierte no solo en una reproducción, sino en un objeto personal que forma parte del catálogo en constante evolución de Denial. La nítida precisión del trazo, especialmente en el cabello y la tipografía, demuestra el dominio de Denial sobre el ritmo visual y el contraste. Es una obra que se integra armoniosamente tanto en interiores de estilo urbano como en entornos de galería formales. Y entonces las cosas mejoraron con el arte pop callejero contemporáneo y el grafiti. Esta obra ejemplifica el espíritu del arte pop urbano y el grafiti mediante la fusión de la iconografía pop con una profundidad emocional moderna. Si bien muchas obras del género recurren a la ironía o la sátira, la obra de Denial encuentra espacio para la sinceridad sin perder su impacto gráfico. Celebra la capacidad de los artistas pop contemporáneos para utilizar tropos del cómic y la estética urbana no solo para la crítica, sino también para la narración emocional. El mensaje de la pieza es sencillo, pero el contexto que la rodea —agitación social, crecimiento personal, angustia psicológica— le otorga una profunda resonancia. Denial logra canalizar la inmediatez gráfica del arte urbano con la fuerza estructurada del pop, dando voz a la esperanza que a menudo emerge silenciosamente tras la tormenta. «Y entonces las cosas mejoraron» no es solo una afirmación, sino una pregunta, un respiro y un recordatorio visual de la supervivencia a través del arte.

    $493.00

  • And Then Things Got Better Summer Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Impresión de archivo de verano por Denial- Daniel Bombardier

    Y entonces las cosas mejoraron: Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada de verano en papel de bellas artes de 330 g/m² del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra: 24x24. Variante de verano. Y entonces las cosas mejoraron – Edición de verano por Denial en Arte Pop Callejero y Grafiti «Y entonces las cosas mejoraron – Verano» es una impresión de pigmento de archivo de 2021 creada por el artista canadiense Denial, también conocido como Daniel Bombardier. Con unas dimensiones de 61 x 61 cm e impresa en papel de bellas artes de calidad museo de 330 g/m², esta obra de edición limitada se lanzó en una tirada de tan solo 25 copias firmadas y numeradas. La variante «Verano» infunde a la composición original, inspirada en el arte pop, un intenso calor estacional a través de una paleta de rojos vibrantes y tonos tierra cálidos. La composición presenta un primer plano de una figura femenina de estilo cómic, capturada en un momento de contemplación dramática. Su mirada se eleva mientras su cabello ondea en amplias pinceladas negras y rojo fuego. El texto, impreso en letra oscura sobre un fondo rojo desaturado, dice «Y entonces las cosas mejoraron», una frase cargada de resonancia emocional y abierta a la interpretación. Color y emoción en la variante de verano Esta edición de verano se caracteriza por una paleta dominada por rojos intensos, tonos beige cálidos y malvas suaves. Estos colores evocan intensidad, transformación y presión emocional, del tipo que suele asociarse con el crecimiento personal en momentos de gran intensidad. Los ojos y labios rojos del personaje irradian intensidad, a juego con los reflejos rojizos de su cabello. Mientras que otras variantes pueden evocar esperanza o reflexión, esta versión de verano arde con una pasión no resuelta, dotando a la estampa de una intensidad emocional cercana a la explosión. La expresión de la mujer, como en las otras versiones, permanece ambigua —en equilibrio entre vulnerabilidad y desafío—, pero aquí, con los tonos rojos más intensos, su presencia se siente más fuerte, más inmediata. La composición sugiere el calor de la supervivencia, el momento posterior al impacto, la calma que sigue al estallido de la confrontación emocional. El poder conceptual de la negación en el arte pop callejero y el grafiti La obra de Daniel Bombardier, bajo el nombre de Denial, se fundamenta en el lenguaje crítico del arte pop urbano y el grafiti. Su audaz uso de formatos de cómic, estética consumista y frases cargadas de emotividad refleja un entorno cultural saturado de ruido pero que anhela sinceridad. En esta serie, Denial utiliza la forma familiar de una viñeta pop para explorar cómo los mensajes repetidos —tanto personales como políticos— pueden ganar o perder significado según el contexto. La variante de verano refleja su habilidad para fusionar la introspección psicológica con la composición gráfica, utilizando el color no solo como decoración, sino también como narrativa. La interacción entre la tensión y el ritmo visual atrae al espectador, invitándolo a interpretar no solo el rostro de la figura, sino también la estructura emocional subyacente al mensaje. Artesanía, técnica y atractivo para coleccionistas Realizada con tintas pigmentadas de archivo de alta resolución, esta impresión garantiza una profundidad de color y una durabilidad esenciales para los coleccionistas más exigentes. El papel de bellas artes de 330 g/m² realza la calidad táctil y visual, aportando riqueza a los tonos rojos y contraste al trazo negro. Cada impresión está firmada y numerada a mano por Denial, lo que certifica aún más la autenticidad y la exclusividad de esta edición de verano. Con solo 25 ejemplares producidos, esta variante destaca no solo por su diseño, sino también por su lugar dentro de una selecta colección de estudios emocionales en formato pop. Ejemplifica el tipo de confrontación introspectiva que hace que el arte pop urbano y el grafiti sean tan cautivadores: personales, provocativos y con una fuerza arrolladora. «Y entonces las cosas mejoraron: Verano» irradia la verdad de que, a veces, la sanación no llega con suavidad, sino entre llamas.

    $385.00

  • And Then Things Got Better Hate Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Hate Archival Print por Denial- Daniel Bombardier

    Y entonces las cosas mejoraron: Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada de "Odio" en papel de bellas artes de 330 g/m² del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra: 24x24. Variante "Odio". Y entonces las cosas mejoraron: Edición del odio de Denial en arte pop callejero y graffiti Y entonces las cosas mejoraron: «Odio» es una impactante y emotiva impresión de pigmento de archivo creada en 2021 por el artista canadiense de graffiti y pop Denial, cuyo nombre real es Daniel Bombardier. Lanzada en una edición limitada de solo 25 copias firmadas y numeradas, esta obra mide 61 x 61 cm y está impresa en papel de bellas artes de 330 g/m² de calidad museo. Conocido por sus imágenes provocadoras y su estética audaz basada en la crítica al consumo, Denial utiliza el lenguaje visual del cómic para explorar la complejidad psicológica a través de una iconografía pop accesible. En esta variante de «Odio», la paleta de colores se reduce a escala de grises, reemplazando la calidez y la viveza de otras versiones con una escalofriante neutralidad. El recuadro con el texto en gris acero establece el tono emocional, mientras que la figura femenina central —representada solo en negro, blanco y gris suave— expresa una angustia silenciosa, capturada en pleno pensamiento o tras una turbulencia emocional. La distinción estética y emocional de la variante del odio Esta versión de la icónica obra de Denial no es solo un cambio de color; es una recalibración deliberada del tono y el mensaje. La paleta de grises evoca distanciamiento, frialdad e insensibilidad, sugiriendo un estado psicológico posterior a un trauma o un colapso emocional. El rostro de la mujer, inspirado en las heroínas del cómic pop de mediados de siglo, se siente congelado y carente de calidez: un contraste intencional que comunica represión emocional en lugar de catarsis. El título «Y entonces las cosas mejoraron», leído a través del filtro de la edición «Hate», adquiere una profunda ironía. Puede insinuar represión, ira o resignación enmascaradas por una declaración pública de recuperación. El rostro sin lágrimas, la mirada estrecha y la ausencia de colores saturados transforman la imagen en una reflexión sobre el silencio y la distancia que suelen seguir a una intensa tensión personal o social. El comentario de la negación a través del minimalismo en el arte pop callejero y el grafiti Denial lleva tiempo utilizando la estética de los medios de comunicación para hablar de propaganda, manipulación emocional y las ilusiones que se esconden tras los mensajes comerciales y culturales. En esta variante de «Odio», reduce la imagen a su estructura esencial para exponer la contradicción emocional. El trazo nítido, las texturas de puntos Ben-Day y el sombreado monocromático refuerzan las raíces gráficas de su estilo, mientras que la ejecución minimalista exige que el espectador se centre en el tono y la postura, más que en el color. La participación de Denial en el arte urbano pop y el graffiti incluye tanto intervenciones murales como ediciones limitadas de láminas artísticas. Cada formato refleja su misión principal: perturbar la percepción y provocar la reflexión mediante recursos visuales extraídos de la publicidad y la cultura pop. Esta obra, aunque de paleta más suave, es una de las más intensas en cuanto a tensión emocional. Captura la esencia de la negación —no solo el nombre artístico del artista, sino también el comportamiento humano— donde los sentimientos se ocultan bajo las declaraciones públicas. Artesanía y coleccionabilidad de la edición del odio Impresa con tintas pigmentadas sobre papel de bellas artes de 330 g/m² libre de ácido, la edición «Hate» está diseñada para preservar tanto su integridad visual como su durabilidad física. La textura del papel permite que los tonos grises alcancen sutiles variaciones de sombreado, mientras que la precisión de la impresión resalta cada línea y semitono. Cada pieza está firmada y numerada por el artista, lo que reafirma su valor como objeto de colección dentro del amplio catálogo de obras de Denial. La decisión de lanzar esta variante en una edición limitada de 25 ejemplares realza su exclusividad y relevancia, especialmente para coleccionistas sensibles a las narrativas emocionales del arte pop. Como declaración dentro del arte pop urbano y el grafiti, la variante «Hate» nos recuerda que incluso las imágenes más impactantes pueden transmitir mensajes silenciosos e inconclusos. Es un testimonio visual de esos momentos en los que el mundo insiste en que las cosas están mejor, pero el cuerpo y el rostro aún recuerdan.

    $385.00

  • Nemeta II AP Giclee Print by Rodrigo Rod Luff

    Rod Luff Impresión giclée de Nemeta II AP por Rodrigo Rod Luff

    Nemeta II AP Artist Proof Artwork Giclée Limited Edition Print on Fine Art Paper by Pop Culture Graffiti Artist Rodrigo Rod Luff. Prueba de artista AP 2016 Firmada y marcada AP Edición limitada Impresión giclée Tamaño 24x16 Nemeta II de Rodrigo Rod Luff: ensueño mítico e iluminación natural Nemeta II de Rodrigo Rod Luff, creada en 2016 como prueba de artista firmada mediante impresión giclée de 61 x 41 cm, sumerge al espectador en una visión fantástica donde la naturaleza, la feminidad y la quietud interior convergen bajo un paisaje onírico luminoso. Esta obra de arte presenta a una joven dormida entre densas raíces y piedras erosionadas por el río, con el cuerpo suavemente curvado hacia la tierra, como si esta la reclamara. La rodean hongos luminosos y un búho de alas radiantes, todo ello plasmado en el estilo característico de Luff: un realismo etéreo que fusiona el detalle botánico con una luz sobrenatural. La pieza toma su título del término celta nemeton, una arboleda sagrada o espacio ritual en la tradición druídica precristiana. Esta referencia sitúa la escena en una zona liminal donde la naturaleza funciona como santuario, memoria y umbral. El entorno —un suelo forestal sombrío, rico en raíces enmarañadas y flora luminosa— transmite una sensación a la vez de otro mundo y profundamente arraigada. La figura dormida no está aislada, sino que se integra en su entorno, como en comunión con las energías invisibles del paisaje. Su vestido se desvanece del rosa al verde y al amarillo, evocando los colores del amanecer, de la clorofila, de la renovación. La imagen entera se expresa en el lenguaje visual de la trascendencia. Bioluminiscencia y compañerismo simbólico En el centro de Nemeta II no solo se encuentra la mujer, sino también el búho posado tras ella, con las alas entreabiertas en un gesto protector. En la mitología, los búhos suelen representar la protección, la intuición y la sabiduría oculta. Aquí, el búho irradia la misma luz interior que los grupos de hongos dorados que salpican la tierra y las raíces a su alrededor. Esta luminosidad no proviene de una fuente externa, sino que parece surgir del propio entorno, un elemento recurrente en la obra de Rodrigo Rod Luff, donde la luz se torna metafísica, símbolo del espíritu, la memoria y el despertar. La presencia de hongos bioluminiscentes añade una mayor carga simbólica. Estos hongos han fascinado durante mucho tiempo a las culturas como símbolos de lo invisible y lo misterioso, a menudo vinculados a la transformación y el renacimiento. La representación que hace Luff de ellos como fuentes de luz —dispersas por el terreno como constelaciones caídas a la tierra— los eleva más allá del mero detalle. Son narradores dentro del entorno, que evocan la idea de que todo en el bosque está vivo, observa e interconectado. La naturaleza reimaginada a través del realismo mágico con toques pop Si bien Nemeta II no se basa en el arte callejero ni en el grafiti, refleja la sensibilidad del arte pop urbano contemporáneo en su audaz fusión de la técnica pictórica clásica con una temática fantástica. La pincelada hiperdetallada de Luff evoca las tradiciones de los grandes maestros, pero la composición surrealista, las vibrantes paletas de colores y la atmósfera inmersiva se alinean con una estética influenciada por el pop que abraza el espectáculo, la emoción y la lógica onírica. Luff crea mundos donde el mito se siente contemporáneo y donde la naturaleza está cargada de energía divina. Nemeta II funciona como un refugio visual —exuberante, luminoso e indómito— a la vez que plantea preguntas existenciales sobre la conexión, el descanso y los ciclos de la vida. Es un instante de quietud suspendido entre la luz y la sombra, la vigilia y el sueño, la realidad y el mito. En un panorama cultural a menudo definido por el ruido, esta obra invita al silencio, la introspección y la reverencia. Nemeta II de Rodrigo Rod Luff no es una fantasía escapista; Es una recuperación de lo sagrado en lo cotidiano, plasmada a través de colores intensos, detalles simbólicos y una quietud emocional. Invita al espectador a recordar lo que significa estar en armonía con la naturaleza salvaje: a soñar con los ojos abiertos y a escuchar la luz que yace bajo las raíces.

    $507.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Black Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Revolución es una madre que devora a sus hijos. Serigrafía Black Tondo de Cleon Peterson.

    Revolución es una madre que se come a sus hijos. Serigrafía Black Tondo de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con corte circular irregular a mano. Obra de arte de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 100 Tamaño de la obra Impresión serigráfica de corte circular de 24x24. Tamaño de la obra 24x24. El Tondo de Cleon Peterson: Una exploración visceral de la revolución La obra de Cleon Peterson, «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo negro», captura la esencia de la revolución: su furia transformadora y su reacción destructiva. Esta serigrafía de edición limitada de 2024 es una cruda representación de la violencia cíclica inherente a la convulsión social. Con su característica estética de alto contraste, Peterson invita a la reflexión sobre el tumulto que acompaña al cambio sistémico. Méritos artísticos del Tondo negro de Peterson Limitada a una serie de 100 ejemplares, cada pieza está meticulosamente firmada y numerada, lo que acentúa la exclusividad de esta obra que invita a la reflexión. El tondo —una obra circular— mide 61 x 61 cm, un formato que históricamente sugiere plenitud e infinito, pero que en manos de Peterson representa el ciclo perpetuo del fervor revolucionario. Los bordes irregulares, cortados a mano, del papel artístico Coventry Rag de 290 g/m² realzan la cualidad táctil de la pieza, aumentando su impacto visceral. La elección del círculo es deliberada, pues rompe con el tradicional lienzo rectangular para crear una experiencia más inmersiva y contemplativa. Esta forma permite que la violencia interna se expanda en todas direcciones, reflejando la naturaleza absorbente del tema. La obra de Peterson no se limita a colgar en una pared; confronta al espectador y lo envuelve en su narrativa. Comentario cultural a través de la serigrafía de Peterson En «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo negro», Peterson expone las paradojas de la revuelta. Su uso del negro —asociado a lo desconocido y a menudo a la muerte— funciona como un vacío en el que las figuras emergen y son consumidas. La obra es una alegoría de la naturaleza cíclica de la historia, donde cada acto de levantamiento lleva consigo las semillas de su propia destrucción. Los austeros tonos en blanco y negro despojan a la escena de todo romanticismo, dejando al descubierto la cruda lucha de poder. Conecta con la esencia del arte pop urbano y el grafiti, que a menudo abordan verdades objetivas y reivindican los espacios públicos como foros de diálogo. La obra de Peterson va más allá, encapsulando la voz cruda y sin censura de la calle en un contexto de bellas artes. «La revolución es una madre que devora a sus hijos: Tondo negro» es un conmovedor recordatorio de la danza perpetua entre el orden y el caos. Es una obra que encapsula la esencia del enfoque de Cleon Peterson hacia el arte pop urbano, visibilizando las realidades, a menudo incómodas, que subyacen a las sociedades humanas. A través de su trabajo, Peterson interpela al espectador, invitándolo a una reflexión más profunda sobre las corrientes subterráneas del cambio cultural y político.

    $1,564.00

  • And Then Things Got Better- Spring Archival Pigment Print

    Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron: impresión de pigmento de archivo de primavera

    Y entonces las cosas mejoraron: Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada de primavera en papel de bellas artes de 330 g/m² del artista callejero de graffiti Denial, arte pop moderno. Edición limitada de 25 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra: 24x24. Variante de primavera. Y entonces las cosas mejoraron – Edición de primavera de Denial en Arte Pop Callejero y Grafiti «Y entonces las cosas mejoraron – Primavera» es una impresión de pigmento de archivo de edición limitada de 2021 del artista canadiense de arte urbano pop Denial, también conocido como Daniel Bombardier. Impresa en papel de bellas artes de calidad museo de 330 g/m² y con unas dimensiones de 61 x 61 cm, esta pieza forma parte de una edición firmada y numerada de tan solo 25 ejemplares. Como una de las variantes expresivas de la serie «Y entonces las cosas mejoraron», la edición de primavera aporta una energía refrescante y un cambio emocional a un formato clásico inspirado en el cómic. Denial captura el momento psicológico de la transición con una figura femenina dibujada con líneas de alto contraste, enmarcada en un primer plano de su rostro. Su cabello, ojos y labios de un intenso color turquesa contrastan con la piel en tonos crema, enfatizando la claridad y la renovación en contraste con la confusión representada en versiones anteriores de la misma composición. El papel del color y el mensaje en la variante de primavera La edición de primavera revitaliza la ya conocida escena de reflexión y complejidad emocional de Denial mediante una paleta fresca y fría. El uso del verde azulado en los rasgos del personaje crea una atmósfera inspiradora, reflejando el renacimiento estacional y una sensación de renovación emocional. El texto «Y entonces las cosas mejoraron», en negro sobre un fondo verde azulado, adquiere un significado distinto según el estado de ánimo del espectador. Con esta paleta de colores, la frase se percibe menos irónica y más como un triunfo silencioso. La mirada del personaje hacia arriba y sus labios entreabiertos sugieren comprensión y esperanza, en lugar de crisis o consecuencias. Su expresión facial se mantiene en suspenso emocional, sello distintivo del enfoque narrativo visual de Denial. Esta obra explora el delicado equilibrio entre fragilidad y fortaleza, ofreciendo una nueva dimensión emocional a través de un ajuste de tono mínimo pero impactante. El comentario de la negación a través del lenguaje cómico en el arte pop callejero y el grafiti Denial es una de las figuras más destacadas del arte urbano pop y el grafiti contemporáneos, conocido por reinterpretar el lenguaje visual de la cultura pop, la propaganda y la publicidad en obras de gran carga emocional. La serie «And Then Things Got Better» demuestra su habilidad para manipular imágenes familiares de maneras novedosas, utilizando sutiles variaciones para explorar temas como la salud mental, el condicionamiento social y la evolución personal. La edición de primavera mantiene la precisión del formato de Denial, inspirado en el cómic —texturas de puntos Ben-Day, contornos gruesos y rasgos exagerados—, permitiendo que la paleta de colores exprese directamente la carga emocional subyacente. Como en todas las obras de esta serie, el formato evoca los medios de comunicación de masas de mediados del siglo XX, pero con la urgencia e intimidad de la cultura urbana. La yuxtaposición entre la reproducción masiva y la autenticidad de la emoción crea una tensión fundamental para el impacto de Denial en el género. Calidad de producción y valor para coleccionistas de la edición de primavera Esta edición está impresa con tintas pigmentadas de archivo diseñadas para una larga duración, preservando la riqueza del color y el detalle con el paso del tiempo. El papel de bellas artes de 330 g/m² ofrece durabilidad y una superficie táctil que complementa la fuerza gráfica de la imagen. Cada pieza está firmada y numerada a mano por Denial, lo que certifica su lugar dentro de una edición cuidadosamente seleccionada. La estética suave pero audaz de la variante Primavera, junto con su escasez, la convierte en una pieza de colección muy codiciada en el mercado del arte pop y urbano contemporáneo. Más que una simple reinterpretación de un motivo existente, es un capítulo distintivo en un diálogo visual sobre la resiliencia y el cambio. La edición Primavera de Denial es una vívida representación de la capacidad del arte pop urbano y el grafiti para albergar tanto la reflexión crítica como la liberación emocional en un único marco estilizado.

    $385.00

  • Love The World You Live in Silkscreen Print by Kunstrasen

    Kunstrasen Ama el mundo en el que vives. Serigrafía de Kunstrasen.

    Ama el mundo en el que vives. Serigrafía de Kunstrasen. Impresión manual de 16 colores sobre papel Somerset Fine Art. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, 2023. Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Serigrafía. Ama el mundo en el que vives, de Kunstrasen – Serigrafía de 16 colores en estilo pop urbano y grafiti «Ama el mundo que vives» es una serigrafía de 16 colores, realizada a mano en 2023 por el artista alemán Kunstrasen, creada en una edición limitada de 50 ejemplares, firmados y numerados. Con unas dimensiones de 61 x 61 cm e impresa en papel Somerset para bellas artes, esta obra ejemplifica la maestría de Kunstrasen para combinar la narrativa visual con una autenticidad táctil. La pieza presenta a una niña sentada en escala de grises, representada con una delicada precisión al estilo de la técnica del estarcido, sosteniendo un vibrante corazón rojo con un mapa de los continentes. La figura se sitúa sobre un fondo hiperrealista de cartón corrugado rasgado, contrastando la fragilidad con la resistencia tanto visual como conceptualmente. Cada capa de esta impresión multicolor fue aplicada a mano, garantizando una rica profundidad tonal y un sorprendente equilibrio entre la calidad artística y una sensibilidad urbana y cruda. Narrativa visual y comentario social El mensaje de Kunstrasen en «Ama el mundo que habitas» es a la vez íntimo y universal. La joven que examina con delicadeza el corazón con forma de globo terráqueo sugiere temas como el cuidado, la empatía y la reflexión sobre el estado del mundo. El detalle de los continentes pintados dentro del corazón evoca una representación, tanto literal como metafórica, de la responsabilidad de la humanidad de amar y proteger nuestro hogar común. La elección de una estética de cartón —ejecutada con maestría ilusionista— centra la atención en los problemas del usar y tirar y la negligencia social, especialmente ante las crecientes crisis ambientales y humanitarias. El marcado contraste entre los tonos apagados de la figura y el rojo intenso del corazón capta la atención de inmediato, dirigiendo al espectador hacia el núcleo emocional de la obra. El enfoque minimalista, pero cargado de emoción, de Kunstrasen en la creación de imágenes permite al espectador conectar directamente con el tema sin distracciones. El papel de Kunstrasen en el arte pop callejero y el grafiti Conocido por fusionar composiciones con esténcil con iconografía de fuerte contenido social, Kunstrasen se ha convertido en una figura clave en el panorama del arte urbano pop y el grafiti. Su nombre, que significa césped artificial, funciona como una crítica a la superficialidad de la cultura moderna. Sus obras, aunque a menudo subversivas políticamente o con conciencia social, utilizan la claridad visual y la ironía para conectar con un público amplio. «Ama el mundo en el que vives» se distingue de algunas de sus obras más satíricas por su tono suave y compasivo. Aquí, la crítica no se impone, sino que se siente, transmitida a través de imágenes simbólicas que invitan a la introspección. Al hacer referencia a materiales urbanos como el cartón y utilizar técnicas tradicionales de impresión artística, Kunstrasen difumina las fronteras entre el arte público y el arte de galería, reforzando la accesibilidad y la relevancia de su mensaje. Valor de producción y relevancia para los coleccionistas Impresa en papel Somerset Fine Art, reconocido por su calidad de archivo y rica textura, esta serigrafía de 16 colores constituye un impresionante logro técnico. La intrincada superposición de capas y el registro perfecto de los colores reflejan el compromiso de Kunstrasen con la artesanía y la profundidad conceptual. Cada impresión se realiza y firma a mano individualmente, y forma parte de una edición limitada de 50 ejemplares, lo que la convierte en una pieza de colección que equilibra la rareza con la relevancia social. «Ama el mundo que vives» ejemplifica cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden trascender la protesta para adentrarse en un espacio de sanación y responsabilidad. Para los coleccionistas, ofrece no solo fuerza estética, sino también una narrativa profundamente relevante y oportuna sobre el cuidado, la comunidad y el panorama emocional del mundo moderno.

    $524.00

  • Walking Shadows AP Giclee Print by Brian Mashburn

    Brian Mashburn Impresión giclée de Walking Shadows AP de Brian Mashburn

    Walking Shadows AP Artist Proof Giclée Print de Brian Mashburn Artwork Edición limitada impresa en papel de bellas artes Graffiti Pop Street Artist. Prueba de artista AP 2018 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 24x13.75 Walking Shadows AP: Una impresión giclée que eleva el arte pop callejero y el grafiti Walking Shadows AP, una prueba de artista impresa en giclée de Brian Mashburn, representa una síntesis entre la sensibilidad del arte urbano y la precisión de las bellas artes. Como prueba de artista de 2018, ocupa un lugar especial en la colección de Mashburn, ofreciendo una visión de su proceso creativo. La obra mide 61 x 35 cm, lo que permite una experiencia visual inmersiva. Firmada y marcada por el artista, esta edición limitada constituye una conexión tangible con su visión y es una pieza codiciada por quienes aprecian la sutil fusión del arte del grafiti con la cultura pop. Firma y significado en el arte pop callejero y el grafiti La firma en una obra como Walking Shadows AP es más que un simple autógrafo; es un sello de autenticidad y un símbolo de la profunda conexión del artista con su trabajo. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, dicha firma eleva la impresión de una mera copia a una pieza de gran valor cultural. La designación AP subraya aún más su rareza, ya que las Pruebas de Artista suelen reservarse para uso personal del artista o para coleccionistas selectos. Elementos artísticos de las sombras que caminan AP El título de la obra, «Sombras que caminan», alude a la naturaleza transitoria de la luz y la vida, temas recurrentes en la obra de Mashburn. La técnica de impresión giclée resulta especialmente idónea para capturar las sutiles gradaciones de sombra y tono que caracterizan los paisajes de Mashburn, impregnados de niebla y los esqueletos de árboles. Las dimensiones de esta impresión en particular se han elegido para realzar la cualidad etérea de la escena representada, invitando al espectador a la contemplación de los momentos fugaces que captura. La interacción entre medio y mensaje En Walking Shadows AP, la elección del papel de bellas artes como soporte para la impresión giclée aporta una textura y profundidad adicionales a la obra. Esta decisión refleja el propósito deliberado de Mashburn de tender un puente entre la energía cruda del arte urbano y las técnicas refinadas de la impresión artística. El resultado es una pieza que evoca la autenticidad del grafiti a la vez que conserva la delicadeza de la estética del arte pop. Impacto y legado de los grabados de Brian Mashburn La influencia de la obra de Brian Mashburn en el arte pop urbano y el grafiti es significativa, siendo Walking Shadows AP un ejemplo paradigmático. Su lanzamiento como edición limitada la convierte en una valiosa pieza de coleccionista y garantiza la exclusividad de cada ejemplar. A medida que el arte urbano sigue ganando reconocimiento en el mundo del arte, las obras de Mashburn se erigen como hitos que capturan la evolución de esta dinámica forma de arte. Resonancia cultural de Walking Shadows AP La resonancia cultural de una obra como Walking Shadows AP es innegable. En un mundo donde la distinción entre arte culto y arte urbano se difumina cada vez más, la obra de Mashburn atestigua el potencial del grafiti para transmitir temas profundos y tener cabida en el espacio de la galería. Esta prueba de artista en impresión giclée, con sus imágenes evocadoras y su impecable ejecución, encapsula el espíritu del arte pop urbano y el grafiti, y sigue inspirando diálogo y admiración entre aficionados y críticos de arte.

    $462.00

Woman Female Graffiti Street Pop Artwork

La representación de la mujer en el arte pop callejero y el grafiti

La representación de la mujer en el arte urbano y el grafiti ha sido un tema dinámico y en constante evolución, reflejando los cambios en las actitudes sociales y la creciente conciencia sobre las cuestiones de género. Desde las obras provocadoras de las décadas de 1970 y 1980 hasta las expresiones actuales, más inclusivas y diversas, la representación de la mujer en estas formas de arte ha abarcado desde la objetivación y la idealización hasta el empoderamiento y la celebración. Estas expresiones visuales, plasmadas en espacios públicos, no solo reflejan las percepciones de los artistas, sino que también sirven como comentarios sobre los roles, las luchas y los logros de las mujeres en la sociedad. En los inicios del arte urbano y el grafiti, las mujeres solían ser retratadas desde la perspectiva masculina, reducidas a símbolos de belleza o deseo en un ámbito predominantemente masculino. Sin embargo, la narrativa ha cambiado con la incorporación de más artistas femeninas. Ahora, las mujeres son protagonistas de estas historias urbanas, representadas como seres complejos y multifacéticos. El auge del arte urbano feminista ha introducido imágenes poderosas que desafían las normas de género tradicionales y abogan por la igualdad y los derechos de las mujeres.

Mujeres en el arte urbano como iconos y activistas

El arte callejero pop, a través del grafiti, ha sido un medio influyente y expresivo utilizado por artistas de todo el mundo para transmitir diversos mensajes, ideas y temas. Un tema destacado que ha cobrado fuerza en los últimos años es la representación de la mujer en esta forma de arte urbano. Los grafiteros han salido a las calles para celebrar, empoderar y desafiar las percepciones sobre la mujer en la sociedad. Empoderamiento femenino: Muchos artistas utilizan el grafiti para retratar a mujeres fuertes e independientes como símbolo del empoderamiento femenino. Al representarlas en posturas poderosas o como figuras icónicas, desafían las normas y expectativas sociales, promoviendo la igualdad de género e inspirando a otras mujeres a liberarse de los estereotipos. Celebración de las contribuciones de las mujeres: Los grafiteros también utilizan su obra para celebrar los logros y las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia. Al crear murales y obras de arte callejero que honran a mujeres pioneras, se aseguran de que estas historias sean visibles y accesibles al público. Esto puede incluir destacar figuras históricas, activistas, artistas o líderes comunitarias locales. Desafío a la objetivación: El arte callejero se ha utilizado como medio para desafiar la objetivación de la mujer en los medios de comunicación y la publicidad. Las artistas pueden crear obras que subvierten las representaciones tradicionales de la mujer, sustituyendo las imágenes objetivadas por representaciones más complejas y humanizadoras. Esto puede estimular conversaciones sobre cómo se representa a la mujer en la sociedad y los efectos nocivos de la objetivación. Artistas femeninas de grafiti: Las mujeres se han abierto paso en el mundo del grafiti, dominado por los hombres, creando estilos propios y dejando su huella en la escena del arte urbano. Artistas como Lady Pink, Miss Van y Swoon se han convertido en figuras influyentes dentro de la comunidad del grafiti, mostrando sus perspectivas y talentos únicos. Proyectos colaborativos: Diversos proyectos e iniciativas colaborativas buscan empoderar a las mujeres a través del arte urbano. Por ejemplo, organizaciones como Women on Walls y Femme Fierce reúnen a artistas femeninas para crear murales e instalaciones que abordan temas, derechos y experiencias de las mujeres. El grafiti y el arte pop urbano se han convertido en una plataforma para que las artistas aborden y celebren temas femeninos, empoderando a las mujeres y desafiando las normas sociales.

El futuro de las mujeres en el arte callejero del graffiti urbano

A medida que el movimiento continúa evolucionando, es probable que la representación de la mujer en el arte urbano siga ganando protagonismo y diversidad. En los últimos años, las mujeres se han convertido en iconos y activistas a través del arte pop urbano y el grafiti. Artistas como Shepard Fairey, con su campaña "Obey Giant" que incluye el icónico póster "Hope" protagonizado por una mujer de color, han utilizado la imagen femenina para simbolizar fuerza y ​​resiliencia. De igual manera, obras de Banksy y otros destacados artistas urbanos han presentado a mujeres en roles que desafían las expectativas, a menudo con un toque de ironía o crítica social. Además, las calles se han convertido en un lienzo para celebrar a figuras femeninas históricas y contemporáneas que han roto barreras y realizado importantes contribuciones a la cultura y la sociedad. Murales de mujeres como Frida Kahlo, Rosa Parks y Malala Yousafzai adornan muros de todo el mundo, sirviendo como fuente de inspiración y educación para la comunidad. Estas obras suelen incorporar elementos culturales locales e historias personales de mujeres dentro de esas comunidades, creando un diálogo enriquecedor entre el artista, la mujer retratada y el público. La representación de la mujer en el arte urbano y el grafiti es tan diversa y compleja como las mujeres mismas. A medida que el arte urbano continúa evolucionando como plataforma para el cambio social y la expresión artística, la imagen de la mujer en él sin duda seguirá provocando, inspirando y transformándose. Estas expresiones artísticas embellecen los paisajes urbanos y contribuyen a conversaciones significativas sobre género, identidad y derechos humanos, reflejando el pulso del progreso social con colores y formas vibrantes.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta