Mujer

1141 productos

  • Family Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $21,010.00

  • Japanese School Girl Flag HPM Archival Wood Cradled Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Bandera de colegiala japonesa HPM Archival Wood Cradled Print de Eddie Colla

    Bandera de colegiala japonesa, edición limitada, efecto desgastado a mano, múltiples impresiones HPM sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, por Eddie Colla, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2012. Edición limitada de 20 ejemplares de 10x10 pulgadas, firmada y numerada al dorso.

    $450.00

  • Florid Cosmos Giclee Print by Handiedan

    Handiedan Florid Cosmos Giclee Print de Handiedan

    Impresión artística de edición limitada Florid Cosmos Hand Cut Collage Giclée en papel de algodón para grabado de 315 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Handiedan. Impresión artística giclée, papel de algodón de 315 g/m², 42 x 53,5 cm (16,5" x 21"). Firmada y numerada. Sello de cera caliente. Edición limitada de 33 ejemplares, 2021.

    $533.00

  • Amiable Surrender Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compre la impresión de edición limitada de TITLE en ilustraciones modernas de artistas pop MEDIUM. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Archival Pigment Fine Art INFORMACIÓN

    $142.00

  • Bodies FW21 Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Bodies FW21 Skateboard Art Deck de Supreme

    Tabla de skate Bodies Deck FW21 Edición Limitada Serigrafiada, diseño del artista de la cultura pop urbana Supreme. Fecha de lanzamiento de la temporada FW21: 19/08/2021

    $206.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • Venta -25% Mona Lisa Discovering Fools Paradise Art Toy Sculpture by Straveling Muzeum

    Straveling Muzeum Mona Lisa Discovering Fools Paradise Art Toy Sculpture de Straveling Muzeum

    Mona Lisa - Descubriendo el Paraíso de los Tontos. Edición limitada. Escultura en vinilo y PVC. Obra de arte del artista de arte pop moderno Traveling Museum . 2022 17.24 ZCWO y Museo Itinerante 15x217.4 Exhibido con caja Mona Lisa - Descubriendo el Paraíso de los Locos y el Museo Itinerante: Una nueva visión del arte pop callejero y el grafiti Mona Lisa - Discovering es una innovadora escultura de vinilo y PVC de edición limitada, fruto de la colaboración creativa entre Fools Paradise y Traveling Muzeum, en colaboración con ZCWO. Lanzada en 2022, esta escultura reinterpreta la obra maestra atemporal de Leonardo da Vinci con un toque moderno, radical y lúdico. Con una altura de 43,8 cm, la pieza se presenta en una caja meticulosamente diseñada que realza su estatus de objeto de colección. Esta reinterpretación fusiona lo clásico y lo contemporáneo, infundiendo a la Mona Lisa una energía vibrante inspirada en la cultura pop moderna, la animación y la ciencia ficción, integrándose a la perfección en el cambiante mundo del arte urbano pop y el grafiti. Innovación artística y excelencia técnica tras la Mona Lisa: Descubriendo El diseño de Mona Lisa - Discovering presenta un efecto de empalme mecánico en capas que divide la figura en doce segmentos distintos, evocando la sensación de tecnología futurista a la vez que conserva la elegancia histórica del retrato original. Las secciones empalmadas revelan una doble identidad, fusionando el rostro sereno y familiar de la Mona Lisa tradicional con una versión brillante y caricaturesca, adaptada de los diseños de cajas sorpresa anteriores de ZCWO. El marcado contraste entre las secciones realistas y el núcleo animado y lúdico desafía las percepciones de autenticidad, valor y transformación en el arte. Esta presentación en capas también rinde un sutil homenaje a la película Total Recall, haciendo referencia a la inolvidable escena de identidad disfrazada y capas ocultas, en perfecta sintonía con el espíritu transgresor del arte pop urbano y el grafiti. El papel de Fools Paradise y Traveling Museum en el arte de la cultura pop contemporánea Fools Paradise, conocida por sus innovadores juguetes artísticos y reinterpretaciones de iconos culturales, colaboró ​​con Traveling Muzeum para crear una pieza que captura la esencia de la admiración clásica y la reinterpretación pop. Al fusionar vinilo y PVC en una escultura única y detallada, enfatizan tanto el carácter lúdico como la artesanía que definen el arte coleccionable moderno. Su habilidad para integrar a la perfección referencias clásicas de las bellas artes con imágenes pop contemporáneas refleja la esencia del Street Pop Art y el Graffiti, donde el arte tradicional se reinventa a través de medios accesibles y populares. Este proyecto no se trata solo de nostalgia u homenaje; participa activamente en la transformación de la percepción social de las obras de arte históricas en la era de la influencia digital y la producción en masa. El impacto cultural y el atractivo para los coleccionistas de la Mona Lisa: Descubriéndola Mona Lisa - Discovering es más que un simple homenaje lúdico; es una declaración sobre la perdurable relevancia del arte clásico cuando se reinterpreta a través del lenguaje dinámico del arte urbano pop y el grafiti. Su combinación de temática atemporal con estrategias visuales contemporáneas la convierte en una pieza esencial para coleccionistas que aprecian la innovación y la crítica cultural. La atención al detalle, desde la segmentación en capas hasta la calidad de los materiales de vinilo y PVC, eleva la escultura de una novedad a una seria obra de arte. Exhibida con su caja, la pieza se erige como una fusión de historia del arte, cultura urbana e innovación pop, reforzando la idea de que incluso los iconos más venerados pueden renovarse y presentarse a nuevas audiencias mediante una colaboración creativa y audaz.

    $850.00 $638.00

  • Venta -25% Dark as a Dungeon Silkscreen Print by Bernie Wrightson

    Bernie Wrightson Serigrafía Oscura como una mazmorra de Bernie Wrightson

    Edición limitada "Dark as a Dungeon", serigrafía monocromática impresa a mano sobre papel Cougar Natural de 130 lb, por Bernie Wrightson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 75 ejemplares, firmada y numerada, de 2014. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas.

    $771.00 $578.00

  • The Removal of Masks Archival Print by Andi Soto

    Andi Soto ARCHIVOPP

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $210.00

  • Forget Archival Print by Casey Weldon

    Casey Weldon ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $206.00

  • Ms Rainbow Flower SP Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Ms Rainbow Flower SP Serigrafía de Takashi Murakami TM/KK

    Sra. Flor Arcoíris - SP - Serigrafía de edición limitada de 13 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Takashi Murakami TM/KK. Arte callejero raro. Artista famoso de arte pop. Prueba de artista estatal SP 2020, edición especial firmada de 25 ejemplares. Rara serigrafía de Takashi Murakami TM/KK, "Ms. Rainbow Flower". Medidas: 50 x 50 cm (19,68 x 19,68 pulgadas). El atractivo de las ediciones limitadas en el arte pop callejero: La señorita Flor Arcoíris de Takashi Murakami La obra de Takashi Murakami, "Ms. Rainbow Flower - SP, serigrafía de edición limitada de 13 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes", representa vívidamente la relación simbiótica entre el arte pop urbano y las ediciones limitadas. Takashi Murakami, figura clave del movimiento pop art, extiende su lienzo al arte urbano, difuminando las fronteras entre el arte comercial y el arte culto. Esta pieza, una Prueba de Artista (PA) de 2020, es testimonio del estilo único de Murakami, que combina la estética tradicional japonesa con la cultura pop contemporánea, creando una representación colorida y optimista que resuena con el espíritu del arte pop y la crudeza del arte urbano. La obra forma parte de una exclusiva edición SP (Prueba Especial) de 25 ejemplares, lo que subraya la rareza y el atractivo de las ediciones limitadas en el mercado del arte. Las Pruebas de Artista son tradicionalmente las primeras copias impresas de una tirada, reservadas por su estatus especial y, a menudo, firmadas por el propio artista. La firma de Murakami en «Ms. Rainbow Flower» autentica la estampa y subraya su importancia como fruto directo del proceso creativo del artista. Cada uno de los trece colores se aplica a mano, un proceso meticuloso y laborioso que garantiza que cada estampa, a pesar de formar parte de una serie, posea un carácter único. Takashi Murakami y su influencia en el arte pop moderno y el arte callejero La influencia de Murakami en el arte pop moderno y el arte urbano es considerable. Su obra se caracteriza a menudo por sus colores brillantes y vibrantes, y por la incorporación de motivos de la cultura japonesa tradicional y popular. Su creación, «Señorita Flor Arcoíris», con su alegre personalidad y tonalidades psicodélicas, ejemplifica el «Superflat», un movimiento artístico posmoderno del que Murakami fue pionero, que aplana la imagen y difumina las fronteras entre los distintos géneros artísticos. Esta pieza en particular, realizada con la técnica de serigrafía manual, rinde homenaje a los métodos del arte urbano y el grafiti, donde la mano del artista es fundamental para la autenticidad de la obra. Con unas dimensiones de 50 x 50 cm (19,68 x 19,68 pulgadas), esta serigrafía es de tamaño de colección, lo que la hace accesible a aficionados al arte y coleccionistas serios. La edición limitada a 25 ejemplares refuerza su rareza y eleva su estatus dentro del ámbito del arte pop urbano y el grafiti. Los coleccionistas de la obra de Murakami aprecian el atractivo visual y el comentario subyacente que el artista suele plasmar en sus creaciones. «La señorita Flor Arcoíris» de Murakami no es una mera pieza decorativa; conlleva el peso de símbolos culturales y la jovialidad del arte pop, impregnada de las reflexiones filosóficas del artista sobre el mundo del arte y su relación con el comercio. El papel de las ediciones limitadas en el arte pop callejero y el grafiti Las ediciones limitadas como "Ms. Rainbow Flower" son cruciales para la difusión del arte pop urbano y el grafiti. Permiten que estas formas de arte, tradicionalmente efímeras, se conserven y aprecien con el paso del tiempo. En el caso de "Ms. Rainbow Flower", la tirada limitada es particularmente significativa, ya que representa un momento en la trayectoria artística de Murakami, capturando la esencia de su estilo durante el año 2020. Poseer una pieza así significa participar en la historia del arte pop urbano, desde sus calles hasta las galerías y los hogares de los amantes del arte. El estatus de Prueba de Artista de esta obra la posiciona como un puente entre el archivo de Murakami y la esfera pública. Subraya la íntima relación entre el artista y su obra, ofreciendo una visión de su proceso y del desarrollo de la edición final. Para el artista, estas pruebas pueden funcionar como un espacio creativo donde experimentar antes de completar la última serie. Para el coleccionista, estas obras representan una parte del legado del artista, enriquecida con el potencial de aumentar su valor con el tiempo debido a su escasez y al prestigio asociado a las ediciones limitadas. En resumen, "Ms. Rainbow Flower-SP" de Takashi Murakami es más que una simple representación del arte pop urbano y el grafiti; es un artefacto cultural que encapsula el espíritu de su época y la visión artística de una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo. Su existencia como lámina de edición limitada subraya la importancia de la rareza y la interacción con el artista en el arte, ofreciendo a los coleccionistas la oportunidad de poseer una parte del vasto y colorido universo de Murakami.

    $5,468.00

  • Save Your Cromie Silkscreen Print by Faile

    Faile Guarda tu impresión serigráfica Cromie de Faile

    Conserva tu serigrafía Cromie de Faile, impresa a mano en 6 colores sobre papel de algodón de bellas artes, edición limitada. Edición limitada de 2023, firmada y numerada, de 20 ejemplares. Tamaño de la obra: 27,56 x 39,37 pulgadas. Serigrafía de una mujer punk con navaja automática tipo estilete. En el siempre cambiante panorama del arte contemporáneo, "Save Your Cromie" se erige como un vívido testimonio de la síntesis entre el arte pop y el arte urbano. Esta serigrafía del prestigioso artista Faile emerge del turbulento contexto de 2023 y captura el espíritu de la época con su impactante y rebelde imaginería. Es evidente que la obra transmite un profundo mensaje sobre las normas sociales, la resistencia y el empoderamiento femenino, enfatizado por la icónica representación de una mujer punk empuñando una navaja automática. Realizada a mano con seis colores distintos sobre papel de algodón de alta calidad para bellas artes, la calidad de esta pieza es inconfundible. Cada tono contribuye a narrar una historia, fusionando el atractivo estético del arte pop con la energía cruda del grafiti. Los intrincados patrones y motivos que adornan el fondo enriquecen aún más la imagen central, convirtiendo la composición no solo en un espectáculo visual, sino en un viaje narrativo. De disponibilidad limitada, solo se realizaron 20 ejemplares de esta obra, cada uno meticulosamente firmado y numerado por los propios artistas. Con unas dimensiones de 70 x 100 cm, ofrece un amplio espacio para que los detalles resalten, cautivando al espectador una y otra vez. Para coleccionistas y aficionados, «Save Your Cromie» es mucho más que una obra de arte. Es un pedazo de historia, un reflejo del sentir social y, sobre todo, una muestra de cómo el arte pop y el arte urbano, dos géneros aparentemente dispares, pueden converger para crear algo verdaderamente fascinante. Con esta pieza, Faile invita a los espectadores no solo a ver, sino también a sentir, pensar y cuestionar, convirtiéndola en una adición esencial para cualquier colección.

    $4,814.00

  • Relief AP Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Impresión serigráfica Relief AP de Pose- Jordan Nickel

    Prueba de artista Relief AP, serigrafía de Pose- Jordan Nickel, impresa a mano en 12 colores sobre papel Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb con bordes irregulares. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. Prueba de artista AP 2023 Firmada y marcada "AP" Edición limitada Tamaño de la obra: 23 x 30 cm Impresión serigráfica Navegando por los complejos y fascinantes ámbitos del arte pop y urbano, la serigrafía «Relief AP Artist Proof» se erige como un ejemplo paradigmático del arte contemporáneo. Concebida por el ilustre artista Jordan Nickel, conocido en el mundo del arte como «Pose», esta obra encarna su estilo característico: una armoniosa fusión de paletas de colores audaces y patrones intrincados. Realizada meticulosamente con la técnica de serigrafía manual de 12 colores, la obra irradia una riqueza que se complementa con la impecable textura del papel Cover Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb. El desbarbado manual del papel subraya el atractivo crudo y táctil de la pieza, añadiendo un toque orgánico a su esencia moderna. Designada como «Prueba de Artista» y marcada con «AP», esta impresión posee un significado especial dentro de la obra del artista. Las Pruebas de Artista se reservan tradicionalmente para la colección personal del artista o para ocasiones especiales, lo que convierte a esta obra en una pieza particularmente codiciada por coleccionistas y aficionados. Esta creación de 2023, de 23x30 cm, no solo está firmada por Pose, sino que también ostenta la prestigiosa marca "AP", que certifica su exclusividad. En "Relief AP Artist Proof", la vívida imaginación de Pose se manifiesta en una sinfonía de colores y formas. Los elementos entrelazados, desde los tonos radiantes hasta los patrones rítmicos, reflejan la convergencia entre la energía cruda del arte urbano y la icónica simplicidad del arte pop. Como testimonio de la contribución de Pose a la escena del arte contemporáneo, esta pieza se erige como un faro que ilumina el camino para futuras exploraciones artísticas.

    $1,787.00

  • Pop Tart- Yellow Silkscreen Fine Art Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Pop Tart- Impresión de bellas artes con serigrafía amarilla de D*Face- Dean Stockton

    Pop Tart - Impresión serigráfica amarilla de 7 colores enmarcada, realizada a mano sobre papel Somerset Satin White de 410 g/m², del artista D*Face - Dean Stockton. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 125 ejemplares, firmada y numerada, enmarcada, de 2007. Tamaño de la obra: 30 x 29 pulgadas. Enmarcada con un marco y paspartú personalizados de gran tamaño. Pop Tart (Amarillo), 2007. Serigrafía a color sobre papel. 30 x 29 pulgadas (76,2 x 73,7 cm) (hoja). Edición de 125 ejemplares. Firmada y numerada a lápiz en el borde inferior. Publicada por Black Rat Press. D*Face Dean Stockton Pop Tart Serigrafía Amarilla 2007 La serigrafía Pop Tart Yellow de 2007, del artista británico Dean Stockton, conocido profesionalmente como D*Face, es un ejemplo fundamental de su visión satírica del arte pop urbano y el grafiti. Con unas dimensiones de 76 x 74 cm y realizada a mano con siete colores sobre papel Somerset Satin White de 410 g/m², esta edición limitada de 125 ejemplares fue publicada por Black Rat Press, uno de los estudios de impresión más influyentes de Londres para artistas urbanos contemporáneos. Cada pieza está firmada y numerada a lápiz por el artista en el borde inferior, lo que certifica su autenticidad y su valor como objeto de colección. Iconografía y crítica cultural La imaginería de Pop Tart Yellow se inspira inconfundiblemente en los famosos retratos de Marilyn Monroe de Andy Warhol, pero DFace superpone a la glamurosa imagen un toque irreverente. El rostro de Marilyn se transforma parcialmente en una calavera, con ojos hundidos y un efecto de pintura goteando que alude tanto a la fragilidad de la fama como a la inevitabilidad de la decadencia. Detalles caricaturescos con forma de alas que brotan de su cabeza añaden un toque surrealista y satírico, un recordatorio de cómo la fama a menudo eleva a las figuras culturales a un estatus mítico, incluso al tiempo que las deshumaniza. Esta dualidad entre belleza y mortalidad es un tema recurrente en la obra de DFace, que amplifica la crítica a la idolatría y a la manipulación de la percepción pública por parte de los medios de comunicación. Técnica y ejecución Realizada mediante serigrafía a siete colores, la obra combina colores planos y vibrantes con texturas más ásperas, como goteos y detalles desgastados. El fondo amarillo canario realza la vitalidad del arte pop, creando un marcado contraste con la superposición negra que simula un esqueleto y los labios rojos intensos de Marilyn. La elección de D*Face del papel Somerset Satin de 410 g/m² subraya la categoría de obra de arte, fusionando la estética urbana con una ejecución de calidad museística. Este enfoque refleja su habilidad para integrar el diseño inspirado en el grafiti en el entorno de la galería sin perder la fuerza y ​​la inmediatez que caracterizan sus intervenciones en exteriores. El papel de D*Face en el arte callejero contemporáneo Dean Stockton, nacido en Londres en 1978, se ha consolidado como una figura clave del movimiento global del arte urbano, fusionando gráficos de inspiración punk, estética del cómic y sátira de la cultura pop. Sus obras suelen indagar en temas como la fama, el consumismo, el amor y la mortalidad, utilizando iconos culturales reconocibles como vehículos de crítica. «Pop Tart Yellow» es un ejemplo fundamental de su estrategia para reinterpretar la imaginería de Warhol y Marilyn Monroe, figuras que encarnan la mercantilización de la belleza y la celebridad. Al añadir matices más oscuros y un humor irreverente, D*Face transforma un clásico del arte pop en una pieza que conecta con el público contemporáneo, cuestionando a la vez los fundamentos mismos de la cultura de la fama. Esta serigrafía de edición limitada sigue siendo una de sus obras de arte más emblemáticas, uniendo sus raíces en el grafiti con el mercado del arte coleccionable.

    $8,800.00

  • Dokidoki Donpen Archival Silkscreen Print by Aya Takano

    Aya Takano Impresión de serigrafía de archivo de Dokidoki Donpen de Aya Takano

    Dokidoki Donpen Impresión de pigmento de archivo y serigrafía de edición limitada de 4 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes de Aya Takano x TM/KK Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. 2020 Impresión pigmentada de archivo firmada + Serigrafía 14 4/5 × 18 9/10 pulg. 37,6 × 48,1 cm Edición de 50 TM/KK

    $2,916.00

  • Venta -25% Minnie Period 12 Original Stencil Painting by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Minnie Período 12 Plantilla Original Pintura por Jeff Gillette

    Minnie Period 12 Edición Limitada, Esténcil de Aerosol HPM de 9 Colores y Acrílico sobre Lienzo Enmarcado con Envoltura de Galería, con detalles pintados a mano, por Jeff Gillette, Artista de Graffiti Callejero, Arte Pop Moderno. Obra de arte original firmada de 2020, realizada con plantilla, pintura acrílica en aerosol, tamaño 20x24 La obra "Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas" de Jeff Gillette es una pieza significativa dentro del arte pop, urbano y del grafiti. Caracterizada por el uso de imágenes icónicas entrelazadas con paisajes urbanos crudos, se erige como un vívido comentario sobre la cultura de consumo y la decadencia social. Jeff Gillette, aclamado artista estadounidense, ha sido apodado "el hombre que destruye Disneylandia", ya que frecuentemente utiliza figuras familiares y nostálgicas de Disney yuxtapuestas a fondos distópicos en su arte. En esta pieza en particular, la reconocible figura de Minnie Mouse es manipulada con un estilo de plantilla de grafiti poco convencional, enfatizando la esencia del arte urbano en su forma más cruda. El "Period 12" hace referencia a la menstruación inoportuna de Minnie y al número de la pintura. Gillette impregna esta obra con una mezcla paradójica de inocencia y desolación. Este contraste no solo critica nuestra sociedad saturada de medios de comunicación, sino que también invita a los espectadores a cuestionar el impacto de las corporaciones en nuestra conciencia cultural colectiva. Con su representación sin filtros de la tensión entre la cultura popular y la realidad, la obra "Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas" de Jeff Gillette se erige como un poderoso ejemplo del arte pop y urbano moderno.

    $740.00 $555.00

  • Venta -25% God Save The Queen Collage Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Dios salve a la reina Collage Giclee Print por Jamie Reid

    Obra de arte collage "God Save The Queen", impresión giclée de edición limitada en papel Hahnemühle Bamboo de 290 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Jamie Reid. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada (2019). Tamaño de la obra: 32,3 x 22,8 cm. Fusionando el arte callejero, la cultura pop y la disidencia política, "God Save The Queen" de Jamie Reid se erige como un conmovedor reflejo de la energía cruda y la rebeldía de la era punk. Creada en 2019, esta obra maestra captura la esencia de la rebeldía con una impactante representación de la monarca británica, cuyos ojos están ocultos por la frase "God Save The Queen". No se trata simplemente de un espectáculo visual, sino de una declaración que encapsula el espíritu del movimiento punk y desafía los símbolos y la autoridad del establishment. La imaginería, familiar para muchos, se convirtió en un emblema del movimiento punk rock a finales de la década de 1970. Su resonancia trasciende el ámbito artístico y se extiende a la música, ya que guarda una estrecha relación con el controvertido tema "God Save the Queen" de The Sex Pistols, lanzado en 1977. La audacia de la imagen, combinada con la letra provocativa de la canción, generó un gran impacto en la sociedad, convirtiéndola en una pieza icónica de la historia cultural. Esta creación en particular es una impresión giclée de edición limitada, con tan solo 300 ejemplares. Cada impresión está meticulosamente elaborada en papel Hahnemühle de bambú de 290 g/m², reconocido por su excepcional calidad y su capacidad para resaltar los detalles más finos de la obra. Con unas dimensiones de 82 x 58 cm, cada pieza ha sido firmada y numerada a mano por Reid, garantizando su autenticidad. Para coleccionistas y amantes del arte, poseer una pieza de esta edición limitada no solo ofrece un deleite visual, sino también un fragmento de historia, que representa un momento en el que el arte, la música y el activismo convergieron para dar forma a una generación.

    $712.00 $534.00

  • Venta -25% Lightning Strikes HPM Silkscreen Print by Prefab77

    Prefab77 Lightning Strikes HPM Serigrafía de Prefab77

    Lightning Strikes HPM, edición limitada de serigrafía artística con detalles pintados a mano sobre papel reflectante Oralite, del artista Prefab77. Obra de arte pop contemporánea. 2012. Edición limitada de 10 ejemplares firmados y numerados de HPM, con detalles pintados a mano. Tamaño de la obra: 22 x 33 cm. Prefab77 (siglo XX) Rayos, 2012. Serigrafía en color con retoques a mano sobre película reflectante Oralite. 83,8 x 55,9 cm (hoja). Edición 8/10. Firmada y numerada a tinta en el borde inferior. Publicada por Lazarides, Londres. «Lightning Strikes HPM» es una serigrafía de Prefab77, un colectivo artístico británico conocido por su arte urbano y contemporáneo. El colectivo se formó a principios de la década de 2000 y está compuesto por artistas de diversas disciplinas, como el diseño gráfico, las bellas artes y el arte urbano. Prefab77 es conocido por su estilo único, que combina elementos de la cultura pop, la política y la crítica social con una estética audaz y cruda. «Lightning Strikes HPM» (Hand-Painted Multiple) es una serigrafía de edición limitada que probablemente presenta el estilo característico de Prefab77, con sus impactantes imágenes, el uso de plantillas y las texturas superpuestas. La impresión puede incluir una mezcla de elementos gráficos e iconografía inspirados en la cultura popular, como la música, el cine y la moda, así como en temas políticos y sociales. La designación «HPM» significa que, si bien la impresión forma parte de una edición limitada, cada pieza de la serie está pintada o acabada a mano, lo que hace que cada impresión sea única. Los coleccionistas de arte urbano y contemporáneo pueden encontrar en "Lightning Strikes HPM" de Prefab77 una adición atractiva y valiosa para su colección, ya que el colectivo ha ganado reconocimiento y un gran número de seguidores a lo largo de los años.

    $820.00 $615.00

  • Venus Diffuser White Plaster Sculpture by Takeru Amano

    Takeru Amano Escultura de yeso blanco del difusor de Venus de Takeru Amano

    Escultura de yeso blanco "Difusor de Venus" de Takeru Amano. Edición limitada. Obra de arte pop. Artista callejero. Bellas artes. Edición limitada de 500 esculturas (2021). Tamaño de la obra: 3 x 7 x 2. Difusor Venus de Takeru Amano – Minimalismo escultórico en el arte pop callejero y el grafiti La escultura de yeso blanco «Difusor de Venus» del artista japonés Takeru Amano, lanzada en 2021 en una edición limitada de 500 piezas, fusiona la iconografía clásica con el minimalismo sutil del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Con unas dimensiones de 7,6 x 17,8 x 5 cm, esta escultura de pequeño formato está elaborada en yeso blanco mate y presenta la característica figura femenina estilizada de Amano, encerrada en un bloque angular. La figura se inspira en las representaciones clásicas de Venus, diosa del amor y la belleza, pero reinterpretadas a través de la visión de Amano, caracterizada por la reducción estilizada y el refinamiento cultural. Los rasgos faciales simplificados, el cabello ondulado y las suaves curvas de la figura están envueltos en un motivo de piedra irregular que sugiere emergencia, tensión y transformación. Es a la vez escultura y difusor de aromas, conectando la sensualidad del material con la atmósfera invisible que dispersa. Takeru Amano y la transformación de Venus en la estética contemporánea Nacido en Tokio en 1977, Takeru Amano es conocido por fusionar la sobria elegancia de la tradición japonesa con el lenguaje gráfico y audaz de la cultura pop moderna. Su reinterpretación de Venus se centra menos en la mitología y más en la iconografía: desprovista de una narrativa explícita, pero cargada de significado. El Difusor de Venus replantea la escultura clásica desde una perspectiva que respeta la simetría y la serenidad, a la vez que enfatiza la abstracción y la neutralidad emocional. A diferencia de los gestos expresivos presentes en las representaciones históricas, la Venus de Amano es serena, introspectiva y silenciosa. Esta sobriedad sitúa la obra en un nuevo contexto dentro del Arte Pop Urbano y el Grafiti, donde los objetos ya no son meramente decorativos o monumentales, sino que están cargados de significado conceptual, son conscientes del contexto y de ejecución minimalista. Material, forma e intimidad de la escala Elaborado en yeso blanco, el Difusor Venus logra una superficie mate que realza su pureza táctil y visual. El material refleja la preferencia de Amano por la mínima interferencia cromática, permitiendo que la forma misma domine la experiencia del espectador. Las modestas dimensiones de la escultura acentúan su impacto: no busca abrumar, sino invitar a la cercanía y la contemplación. La ruptura visual de la geometría irregular en la base y los laterales contrasta con las curvas fluidas de la figura, sugiriendo una excavación metafórica de la belleza a partir de la limitación. Firmada y producida en una edición limitada de 500 ejemplares, la pieza se erige como un objeto de colección que vincula la escultura coleccionable con la intimidad doméstica, reflejando cómo el Arte Pop Urbano y el Grafiti trascienden ahora los muros y los lienzos para integrarse en los espacios habitados. Escultura pop callejera como objeto y aura El Difusor Venus no solo es visual, sino también funcional, diseñado para contener y emitir fragancias como parte de una colaboración con el proyecto Either Scent of Art. Esta fusión de arte y utilidad refuerza la evolución del arte pop urbano y el grafiti hacia una experiencia sensorial e interactiva. Al transformar a Venus en un objeto multidimensional —parte diosa, parte diseño, parte atmósfera— Amano demuestra cómo el arte pop ha trascendido la mera reproducción, alcanzando formas que sugieren permanencia, ritual y contemplación. El empaque, con su firma y marca, eleva la pieza al ámbito del coleccionismo de arte contemporáneo, sin perder la accesibilidad de su simbolismo ni su tamaño. El Difusor Venus de Takeru Amano se erige como la esencia de la elegancia moderna, donde mitología, escultura y fragancia convergen en un objeto poético y preciso.

    $880.00

  • Venta -25% Dollie XL Lenticular Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Dollie XL Impresión lenticular de Pose - Jordan Nickel

    Impresión lenticular Dollie XL de Pose - Jordan Nickel. Obra de arte de edición limitada en papel holográfico trifásico con textura irregular, impresa a mano. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra: 22,5 x 36. Impresión lenticular cambiante que modifica los colores de una mujer con un gran corte de pelo estilo colmena. Pose, o Jordan Nickel, consolida su posición en el mundo del arte contemporáneo con su innovadora obra "Dollie XL Lenticular". Evocando nostalgia a la vez que explora técnicas modernas, Pose demuestra un dominio de las tradiciones del arte pop y urbano, plasmado en esta obra trascendental. Con unas generosas dimensiones de 57 x 91 cm, "Dollie XL Lenticular" es una obra maestra de edición limitada, con solo 50 piezas disponibles, cada una firmada por el artista, lo que certifica su autenticidad. Creada en 2021, la técnica de impresión lenticular empleada ofrece una experiencia visual dinámica. Dependiendo de la posición del espectador, los colores ópticos cambian, creando un efecto hipnótico, casi holográfico. En el centro de este juego de color y luz se encuentra la impactante representación de una mujer caracterizada por su voluminoso peinado de colmena, un símbolo icónico que ha trascendido el tiempo y resuena entre los aficionados a la cultura pop. Una de las características más destacadas de esta obra son sus bordes irregulares, que le confieren una textura cruda y táctil, realzando aún más su singularidad. Cada pieza viene acompañada de un Certificado de Autenticidad, sello de calidad y autenticidad que garantiza a coleccionistas y amantes del arte el valor de su adquisición. En «Dollie XL Lenticular», Pose fusiona con maestría motivos históricos con técnicas artísticas innovadoras, creando una obra que rinde homenaje al arte pop y urbano tradicional, a la vez que anticipa el futuro de estos géneros. La obra se erige como testimonio de la naturaleza perdurable y en constante evolución de la expresión visual, siempre vigente y en permanente transformación.

    $2,347.00 $1,760.00

  • Bad Seeds Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía Bad Seeds de Faile

    Bad Seeds - Serie Mentes Jóvenes Sagradas y Salvajes. Serigrafía de edición limitada de 25 colores impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 310 g/m² (borde irregular) por Faile Rare Street Art, artista famoso de arte pop. FAILE (estadounidense, est. 1999) Título: Bad Seeds, 2016 Técnica: Serigrafía sobre papel de algodón 100% de archivo con bordes irregulares Serie Mentes Jóvenes Salvajes y Sagradas

    $4,203.00

  • Cruelty Is the Message Red Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Cruelty Is the Message, serigrafía roja de Cleon Peterson

    Cruelty Is the Message, serigrafía roja de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 125 Tamaño de la obra 44x14 Impresión serigráfica. Descifrando la paleta roja: "La crueldad es el mensaje", de Cleon Peterson La serigrafía "Cruelty Is the Message Red" de Cleon Peterson despliega una narrativa visualmente cautivadora, impregnada de los marcados contrastes del arte pop urbano y el espíritu rebelde del grafiti. Con su lanzamiento en 2024, esta pieza de edición limitada se une al panteón de la obra de Peterson, conocida por su representación implacable de la violencia, el poder y el caos. La obra, de imponentes dimensiones (112 x 36 cm), es un testimonio de la incansable exploración de Peterson sobre las corrientes subterráneas de la sociedad, meticulosamente realizada a mano sobre papel artístico Coventry Rag de 290 g/m². La vívida interpretación de Peterson sobre la dinámica social Esta serie limitada, de tan solo 125 ejemplares, es una colección exclusiva donde cada impresión está firmada y numerada, lo que subraya el valor y la exclusividad de la obra de Peterson. Con sus vibrantes tonalidades rojas y negras, esta edición sumerge al espectador en un mundo turbulento donde el conflicto y la agitación son los temas predominantes. El color rojo, a menudo asociado con el peligro, la pasión y la agresividad, palpita en toda la composición, intensificando el impacto de las luchas y confrontaciones representadas. La elección de Peterson del fino papel Coventry Rag realza la serigrafía, un medio tradicionalmente vinculado al arte de élite y a la producción en masa, difuminando aún más las fronteras entre el arte de galería y la expresión urbana. Los bordes irregulares, trabajados a mano, añaden un toque individual a cada impresión, insinuando la naturaleza personalizada del arte urbano a pesar de pertenecer a una serie limitada. La resonancia cultural de la obra de Peterson «Cruelty Is the Message Red» refleja la sociedad que critica, demostrando la habilidad de Peterson para navegar la interacción entre el arte como vehículo de placer estético y el arte como medio para un comentario profundo. La escala y la ejecución de esta obra la sitúan firmemente dentro del discurso del arte pop urbano, que a menudo desafía a los espectadores a confrontar realidades incómodas y a reflexionar sobre los mensajes subyacentes transmitidos a través de imágenes crudas e intransigentes. Mediante su lenguaje visual distintivo, Peterson no solo narra los aspectos más oscuros del comportamiento humano, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de la dominación y la sumisión, el control y la rebelión. Su obra resuena con el espíritu de la época en torno a los problemas sociales contemporáneos, sirviendo como un crudo recordatorio de la lucha constante contra la opresión y la injusticia. «Cruelty Is the Message Red» de Cleon Peterson tiene un gran impacto en el arte pop urbano y el grafiti. Es una audaz afirmación de la visión del artista, que ofrece una narrativa tan agresiva como compleja. Esta serigrafía consolida la reputación de Peterson como una figura clave del arte moderno. Sigue provocando, desafiando e inspirando al público, reafirmando el poder del arte visual para encapsular y cuestionar las dinámicas de poder en la sociedad.

    $1,787.00

  • Venta -25% 1 • 12 • 5 • 24 Original Spray Paint Canvas Painting by Eddie Colla

    Eddie Colla 1 • 12 • 5 • 24 Pintura original en lienzo con pintura en aerosol de Eddie Colla

    1 • 12 • 5 • 24 Pintura original técnica mixta sobre lienzo de Eddie Colla Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Obra original firmada de 2017. Acrílico y pintura en aerosol sobre lienzo listo para colgar. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. "A través de esto, nos mantenemos firmes cuando nuestro desafío fue cambiar el destino, no para vencer, esa posibilidad se evaporó, ¿acaso no perseveramos juntos y a menudo solos por todos nosotros, por el mañana y el ayer, por lo que pudo haber sido y es, por lo que es y bien podría ser, para que no nos olvidemos de ninguno de nosotros, y usamos la memoria, el fracaso y la perseverancia cuando perseverar era todo lo que había." -Eddie 1 • 12 • 5 • 24 Pintura original de técnica mixta sobre lienzo de Eddie Colla 1 • 12 • 5 • 24 es una impactante pintura original de técnica mixta sobre lienzo del artista urbano de graffiti Eddie Colla. Creada en 2017, esta obra firmada mide 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) y está realizada con acrílico y pintura en aerosol. Encarna la energía cruda y las narrativas complejas que definen el Pop Art Urbano y el Graffiti. La pieza presenta un retrato inquietante de una persona enmascarada, plasmado en tonos negros y sepia de alto contraste, con texturas y efectos desgastados que evocan temas de resiliencia, rebeldía y supervivencia. Eddie Colla es conocido por su habilidad para plasmar en su arte el peso psicológico y emocional de las luchas contemporáneas. Sus figuras, a menudo enmascaradas o ataviadas con equipo de protección, reflejan temas de identidad, resistencia e inquietud social. Los bordes con ojales y la superficie desgastada de esta obra refuerzan su estética industrial y urbana, evocando un fragmento de una historia más amplia e invisible. Esta pintura no es solo un retrato, sino una narrativa encapsulada en textura, símbolo y forma, que invita al espectador a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de la resistencia, la rebeldía y la memoria. Eddie Colla y su influencia en el arte pop callejero y el grafiti Eddie Colla es un artista callejero y pintor contemporáneo estadounidense cuya obra explora con frecuencia temas como la decadencia urbana, la desobediencia civil y la perseverancia existencial. Su arte está profundamente influenciado por la cultura del grafiti, la estética punk y la narrativa distópica, y a menudo presenta figuras enmascaradas que se desenvuelven en entornos hostiles o inciertos. A través de su obra, Colla aborda cuestiones como la libertad individual, el control gubernamental y las luchas de las comunidades marginadas. 1 • 12 • 5 • 24 ejemplifica su característico lenguaje visual: personajes de identidades ocultas, texturas superpuestas que imitan superficies envejecidas o deterioradas, y numeración o letras crípticas que sugieren mensajes cifrados o historias escondidas. Su uso de plantillas y pintura en aerosol, combinado con elementos pintados a mano, tiende un puente entre el mundo de las bellas artes y la cultura urbana, reforzando el espíritu transitorio y desafiante del grafiti. Esta pintura es una impactante representación de su continua exploración de la supervivencia y la memoria, y funciona tanto como una declaración estética como una reflexión cultural. El simbolismo y el poder estético de 1 • 12 • 5 • 24 La figura enmascarada de esta pintura se erige como un poderoso emblema de protección y protesta. Su mirada, parcialmente oculta pero intensamente expresiva, invita al espectador a la contemplación: ¿a qué se enfrenta el sujeto y qué luchas ha sufrido? El fondo rugoso y texturizado, junto con la paleta de colores apagados, intensifica la sensación de historia que impregna la obra, como si la pintura misma hubiera presenciado conflictos invisibles e historias jamás contadas. La presencia de la enigmática numeración, 1 • 12 • 5 • 24, invita a la interpretación, sugiriendo mensajes cifrados, fechas significativas o una referencia abstracta al tiempo y la memoria. Las superficies desgastadas y superpuestas de Colla reflejan la impermanencia tanto de los paisajes urbanos como de las experiencias humanas. Los ojales en el lienzo realzan aún más la estética industrial, reforzando la idea de que no se trata solo de una obra de arte, sino de una reliquia: un artefacto de un momento de resistencia o de un futuro imaginado donde la supervivencia es un acto de desafío. La capacidad de la obra para evocar emoción a la vez que mantiene un halo de misterio es lo que la convierte en una valiosa aportación al discurso del arte pop urbano y el grafiti. Coleccionabilidad e impacto cultural de la obra de Eddie Colla La obra de Eddie Colla ha alcanzado un gran reconocimiento en los círculos del arte urbano contemporáneo, y sus piezas se han expuesto en galerías e instalaciones públicas de todo el mundo. Su habilidad para plasmar la cultura callejera en bellas artes ha convertido su obra en una pieza muy codiciada por los aficionados al grafiti moderno y al arte distópico. Esta pieza, una obra original de técnica mixta, posee un valor único, ya que captura la esencia pura de su estilo y su enfoque temático. 1 • 12 • 5 • 24 se erige como testimonio de la resiliencia de la expresión humana en tiempos difíciles. Conecta con el público que aprecia el arte visualmente impactante y conceptualmente profundo. La combinación de detalles pintados a mano, estarcido y elementos industriales la convierte en una obra singular dentro del portafolio de Colla, reforzando la importancia del arte como medio de resistencia, memoria y crítica social.

    $854.00 $641.00

  • Kiss of Death Silkscreen Print by Mike Giant

    Mike Giant Serigrafía «El beso de la muerte» de Mike Giant

    Serigrafía "Beso de la Muerte" de Mike Giant. Impresión manual a 3 colores sobre papel de bellas artes. Obra de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 18x24. Impresión serigráfica. Esqueleto, muerte, mujer besando. Elementos de tatuaje como girasoles, ángeles y tumbas en una interpretación estilizada. «El beso de la muerte» es una evocadora serigrafía del renombrado artista Mike Giant, que plasma la compleja interacción entre la vida y la muerte en una representación audaz y a la vez sutil. Realizada con una paleta de tres colores aplicada a mano, esta obra de arte irradia una conmovedora intensidad que cautiva al espectador. Creada en 2023, se erige como testimonio de la continua resonancia de temas que exploran la existencia humana y la fugacidad de la vida. Ejecutada sobre papel de bellas artes, la obra se distingue no solo por su técnica, sino también por su disponibilidad limitada. Como pieza firmada y numerada, forma parte de una exclusiva edición limitada de tan solo 100 ejemplares. Su tamaño, 18 x 24 pulgadas, ofrece un amplio lienzo para apreciar la maestría de Mike Giant en sus pinceladas. La representación muestra un esqueleto, símbolo de la muerte, abrazando tiernamente a una mujer, que quizá represente la vida o el espíritu humano. Esta yuxtaposición ofrece un rico tapiz visual para la contemplación. Los elementos inspirados en tatuajes dotan a la obra de múltiples significados. Desde girasoles, símbolos de lealtad y longevidad, hasta ángeles, emblema de divinidad y protección, los detalles tejen una narrativa sobre las complejidades de la vida. Las tumbas sirven como conmovedores recordatorios de lo inevitable, mientras que la interpretación estilística del conjunto se inspira profundamente en la estética del arte pop, el arte urbano y el grafiti. La obra de Giant fusiona con naturalidad el mundo del arte urbano con la sofisticación de las piezas de galería, reforzando la idea de que el arte inspirado en el grafiti puede ocupar un lugar de honor en el canon de la cultura visual contemporánea. «El beso de la muerte» no solo es un deleite visual, sino también un profundo comentario sobre la relación entre la vida y la muerte.

    $161.00

  • Modern Living- Brown HPM Hand-Embellished Silkscreen Print by Faile

    Faile Modern Living- Estampado de serigrafía adornado a mano HPM marrón de Faile

    Modern Living - Impresión serigráfica de edición limitada HPM de 6 colores en color marrón, realizada a mano y con detalles pintados a mano sobre papel de algodón Coventry de 290 g/m² por Faile. Arte callejero poco común. Famoso artista de arte pop. Edición limitada de 250 ejemplares pintados a mano con tinta acrílica y serigrafía. Papel de archivo de alta calidad. Firmado, sellado y con relieve. Tamaño aproximado: 50 x 63,5 cm (19,5 x 25 pulgadas). Firmado en el anverso por Faile. Numerado en el reverso, que también incluye una lámina de gran tamaño de Faile. Debido a la naturaleza artesanal y personalizada de esta obra de arte, pueden encontrarse pequeñas arrugas y transparencias.

    $1,725.00

  • Justice Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Impresión en serigrafía de la justicia de Cleon Peterson

    Edición limitada de Justice, serigrafía artesanal de 2 colores impresa con máquinas Marinoni sobre papel blanco BFK Rives de 270 gramos por Cleon Peterson, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. TÍTULO: JUSTICIA FECHA: Diciembre de 2015 DIMENSIONES: 77,5 x 107,5 cm // 30,5 x 42,3 pulgadas aprox. TÉCNICA: Litografía a dos colores impresa con máquinas Marinoni PAPEL: BFK Rives blanco – 270 gramos Numerado /99 en la esquina izquierda Firmado en la esquina derecha (plomo) por el artista El arte de Peterson posee un marcado carácter antisistema, y ​​la ira, como fuerza creativa, está presente en la mayoría de sus obras. El sujeto de la ira es el propio artista, y con su trabajo se rebela contra el hastío y el malestar más profundos de la sociedad. Lo que alarma a Peterson en nuestro mundo no son la pobreza, la injusticia y la crueldad en sí mismas, sino la falta de reacción ante ellas.

    $2,744.00

  • Venta -25% Matrilineal Original Oil Painting by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Pintura al óleo original matrilineal de Dan Christofferson- Beeteeth

    Matrilineal Original Die Cut Vinyl, Oil Paint on Wood Bridled Panel ready to hang by Dan Christofferson- Beeteeth Graffiti Street Artist Modern Pop Art. «Matrilineal» - Vinilo troquelado de 24" x 32" en el panel de mi exposición «West Was Won». -Dan Christofferson

    $1,311.00 $983.00

  • Two Americas- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Dos Américas- Impresión en serigrafía de gran formato de Shepard Fairey- OBEY

    Dos Américas - Serigrafía de gran formato, edición limitada, impresa a mano en 4 colores sobre papel de algodón 100% barnizado de calidad de archivo con bordes irregulares hechos a mano por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Serigrafía a cuatro colores sobre papel de algodón 100% barnizado, de calidad de archivo. 76 x 102 cm. Firmada por Shepard Fairey. Edición numerada de 100 ejemplares. La fotografía de Jim Marshall, que retrata a una familia minera en Hazard, Kentucky, mientras convivía con ellos, transmite mucho con lo que muestra: una madre y sus dos hijos abrazados, apoyándose mutuamente. Pero también revela mucho con su ausencia: la noción de necesidades materiales y la presencia del padre. Desconozco si el padre trabajaba en la mina cuando se tomó la fotografía o si posiblemente falleció joven debido a los riesgos para la salud que implica trabajar en condiciones peligrosas, pero es evidente que la familia sufre dificultades y carencias.

    $4,011.00

  • Walk on the Wild Side Mixed Media Silkscreen Print by Faile

    Faile Paseo por el lado salvaje. Impresión serigráfica de técnica mixta de Faile.

    Walk on the Wild Side, impresión serigráfica de técnica mixta de Faile, pintura acrílica en aerosol sobre papel Lennox Fine Art grueso, estirado a mano y con bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Obra de arte de 18,11 x 25 cm. Serigrafía, pintura acrílica y aerosol (técnica mixta). Un perro ladrando aparece pegado en una pared de ladrillo mientras una mujer elegante pasea con su perro en Nueva York. Explorando la narrativa urbana: "Camina por el lado salvaje" de Faile La serigrafía de técnica mixta "Walk on the Wild Side" de Faile es un testimonio conmovedor de la interacción dinámica entre el arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, con solo cien copias existentes, encapsula la vitalidad de la vida urbana a través de sus meticulosas capas de acrílico y pintura en aerosol sobre papel Lenox de bellas artes, grueso y con bordes irregulares, aplicado a mano. Con unas dimensiones de 46 x 63,5 cm, esta obra no es solo una declaración visual, sino una narrativa entretejida en el diálogo estético de la ciudad de Nueva York. Faile, un dúo artístico conocido por su impactante arte que a menudo adorna entornos urbanos, ha plasmado la esencia de la calle en un lienzo tangible. El uso del icónico perro ladrando —un motivo recurrente en su obra— sobre un fondo de pared de ladrillo refleja la energía indómita de la ciudad. El contraste entre la crudeza de la calle y la apariencia refinada de la mujer que pasa con su perro crea una yuxtaposición fundamental en el arte pop urbano. Esta obra captura la esencia del carácter diverso de Nueva York, donde lo refinado y lo rústico conviven. La técnica de serigrafía empleada por Faile para esta obra es un guiño a los métodos tradicionales del arte pop, pero la inclusión de acrílico y pintura en aerosol introduce una profundidad táctil propia del grafiti. La elección de los materiales —el grueso papel Lenox para bellas artes con sus bordes irregulares— enfatiza aún más la fusión de lo refinado con lo urbano. Cada elemento de la impresión, desde el soporte hasta la imagen, es una elección deliberada que subraya la narrativa de coexistencia y contraste. Simbolismo y estilo en el arte de Faile inspirado en la calle El simbolismo de "Walk on the Wild Side" es complejo, con los carteles del perro ladrando como sello distintivo de la herencia callejera de Faile. Estos carteles, comunes en las paredes de ladrillo de la ciudad, representan la voz de la calle: fuerte, sin complejos y ferozmente territorial. Al plasmar este símbolo en papel de bellas artes, Faile tiende un puente entre la naturaleza transitoria del arte callejero y la permanencia que buscan los coleccionistas de arte. La mujer, representada con un estilo clásico, casi vintage, y su perro domesticado contrastan marcadamente con la expresión salvaje e indómita de los carteles del perro ladrando. Es un juego visual sobre la dualidad de la naturaleza humana y las normas sociales que rigen nuestra imagen pública frente a nuestros instintos más profundos. El estilo de Faile en esta obra está inconfundiblemente arraigado en el arte pop callejero. Las líneas audaces, los contrastes marcados y la superposición de diferentes técnicas indican una estética que ha evolucionado desde las calles. Su obra suele reflejar el ruido visual de la ciudad: los anuncios, los carteles políticos, los grafitis, todos compitiendo por captar la atención. «Walk on the Wild Side» es una cuidada selección de este caos, presentada con una claridad que permite apreciar cada elemento por su mérito y su contribución al conjunto. La resonancia cultural de la obra impresa en técnica mixta de Faile "Walk on the Wild Side" no es solo una obra de arte; es un artefacto cultural que resuena con el pulso de la ciudad de Nueva York. Faile ha capturado un instante, una escena que se repite a diario en las aceras de la metrópolis, y la ha elevado a la categoría de obra de arte que invita a la contemplación. La serigrafía sirve como recordatorio del ritmo implacable de la ciudad, del constante choque de culturas y de la belleza que surge de combinaciones inesperadas. Esta obra es una celebración de la identidad de la ciudad, una instantánea de lo cotidiano transformado en extraordinario a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. La edición limitada de la serigrafía añade un elemento de exclusividad, creando una conexión tangible entre el propietario y la escena del arte urbano de la ciudad. Firmada y numerada por el artista, cada lámina es una pieza original del legado artístico de Faile. Los coleccionistas de "Walk on the Wild Side" no solo adquieren una obra de arte; Están preservando un fragmento de la narrativa cultural de la ciudad que sigue influyendo en la trayectoria del arte pop callejero y el grafiti a nivel mundial. En definitiva, «Walk on the Wild Side» de Faile es más que una serigrafía de técnica mixta; es un emblema de la voz de la calle, un diálogo entre lo salvaje y lo refinado, y un testimonio del atractivo perdurable del arte urbano. Encapsula la esencia de una ciudad que es a la vez lienzo y musa, inspirando continuamente a artistas como Faile a crear obras tan provocativas como visualmente impactantes.

    $1,116.00

  • Til We Part Silkscreen Print by Faile

    Faile Serigrafía "Til We Part" de Faile

    Serigrafía "Til We Part" de Faile, impresa a mano a 4 colores sobre papel Lenox 100 Fine Art. Edición limitada. Edición limitada de 47 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Impresión en acrílico y serigrafía. Una vívida unión de romance y misterio La serigrafía «Til We Part» de Faile presenta una narrativa cautivadora que fusiona los temas de la pasión, la mortalidad y la devoción. Esta edición limitada de 47 ejemplares, firmada y numerada en 2024, mide 45,7 x 61 cm y está impresa en papel Lenox 100 Fine Art. Los vibrantes toques de acrílico añaden textura, complementando el proceso de serigrafía a cuatro colores empleado en cada pieza. El estilo característico de Faile consiste en entrelazar motivos clásicos con giros contemporáneos, dando como resultado una imagen que evoca nostalgia y, a la vez, rebosa energía moderna. La escena de una figura abrazando tiernamente un esqueleto atrae inmediatamente la atención del espectador, un diseño que despierta la curiosidad sobre la línea que separa la vida de la muerte y los lazos emocionales que perduran más allá de la existencia física. Influencias del arte pop callejero y del grafiti El dúo estadounidense Faile suele inspirarse en el arte pop urbano y el grafiti para sus composiciones. Esta influencia se manifiesta a través de líneas audaces, colores saturados y la fusión de texto e imágenes que recuerdan a los murales urbanos. «Til We Part» rinde homenaje al estilo irreverente de las intervenciones callejeras, equilibrando esa crudeza con una composición refinada. La obra presenta una cuidada coreografía de rosas brillantes, rojos intensos y negros impactantes, unidos mediante la serigrafía. La sutil superposición de diversos elementos simbólicos, como flores y filigrana decorativa, subraya la tensión entre la fugacidad de la vida y el poder perdurable del afecto. Estos guiños a la estética clásica del grafiti dan como resultado una impactante declaración visual sobre el desamor, la esperanza y la resiliencia de los lazos humanos. Artesanía y técnicas Creada como una serigrafía artesanal de cuatro colores, «Til We Part» demuestra la dedicación de Faile a la artesanía de alta calidad. El papel Lenox 100 Fine Art Paper realza las ricas capas de tinta y los detalles acrílicos, garantizando una composición nítida y vibrante. La incorporación de pinceladas acrílicas fusiona las técnicas tradicionales de las bellas artes con la creatividad inspirada en el arte urbano. Cada impresión recibe una atención meticulosa durante la producción, lo que genera ligeras variaciones de color y textura que hacen que cada pieza sea única. El compromiso de Faile con el proceso se evidencia en los intrincados patrones de fondo que evocan estilos publicitarios clásicos, manteniendo a la vez un marcado carácter contemporáneo. Coleccionistas y aficionados reconocen la singularidad de cada serigrafía y aprecian cómo los detalles artesanales enriquecen la presentación general. Una pieza de coleccionista inolvidable «Hasta que nos separemos» resulta sumamente atractiva para quienes se sienten atraídos por imágenes provocativas y declaraciones artísticas audaces. Al fusionar el romanticismo con toques macabros, Faile logra suscitar reflexiones sobre temas como el amor, la pérdida y la transformación. La paleta de colores y la composición fluyen con naturalidad, dando como resultado una obra dinámica que dialoga tanto con lo personal como con lo universal. La edición limitada de 47 ejemplares subraya su escasez, garantizando una sensación de exclusividad entre el público que busca piezas que desafíen los límites estéticos. Ya sea en una colección privada o en una galería especializada, esta obra conecta con el espectador, invitándolo a reflexionar no solo sobre el peso emocional de cada gesto, sino también sobre las historias más amplias que se despliegan en la intersección entre la cultura pop y las bellas artes.

    $3,500.00

  • Pez Dispenser Giclee Print by Adam Lister

    Adam Lister GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $288.00

  • Emotions Purple AP HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Lady Aiko Emociones naranja HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko

    Compra Emociones: plantilla naranja, serigrafía de 2 colores, arte impreso de edición limitada en papel de bellas artes de la artista Aiko Contemporary Pop Artwork. 2020 Firmado y numerado Mano estarcida Edición limitada de 20 Obras de arte Tamaño 20x24 “Entre hombres y mujeres llevamos mucho tiempo discutiendo sobre la igualdad y tal vez ahora las cosas estén mucho más cómodas, además las nuevas generaciones parecen tener mejores ideas. El tema ha cambiado mucho desde la época de nuestros abuelos o incluso antes. Sin embargo, las mujeres y las minorías aún enfrentan obstáculos que debemos ayudar a resolver: educación, oportunidades laborales y salud. Espero que todos tengan la oportunidad de vivir una vida justa y que todos puedan aprovechar el día". -AIKO

    $1,564.00

  • Venta -25% Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Serigrafía monotipo de Open Mouth FL Red & Green Emote de Pose- Jordan Nickel

    Impresión serigráfica de monotipos de emociones rojas y verdes de Open Mouth FL por Pose- Jordan Nickel. Impresión manual de fuente dividida de 3 colores sobre papel artístico Mohawk SuperFine UltraWhite de bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023. Edición limitada de 2 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Serigrafía de un primer plano del rostro y los labios de una mujer con piel roja y boca abierta. "Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints" es un testimonio del potencial evocador del arte contemporáneo. Creada por Pose, seudónimo del reconocido artista Jordan Nickel, esta serigrafía es una fusión magistral de arte pop, arte urbano y estética del grafiti. La técnica de fuente dividida de tres colores, aplicada a mano, realza la viveza y profundidad de las imágenes, sumergiendo al observador en las emociones y narrativas crudas que encapsula la obra. La serigrafía, históricamente utilizada por figuras icónicas del arte pop como Andy Warhol, ha recibido una reinterpretación fresca y urbana por parte de Pose. Aquí, el marcado contraste entre los intensos tonos rojos y verdes, junto con la imagen del rostro de una mujer, en particular su boca abierta y su piel de un rojo vibrante, captura un momento íntimo y universal a la vez. La elección del papel SuperFine UltraWhite Mohawk Fine Art Paper, con bordes irregulares, aporta una dimensión táctil que realza el atractivo de la impresión y la convierte en una pieza central para cualquier amante del arte. La exclusividad de la obra se ve reforzada por su limitada disponibilidad. Limitada a una edición de 2023, con solo dos ejemplares firmados y numerados, esta obra de arte mide la impresionante cifra de 22x30 pulgadas. No se trata simplemente de una representación, sino de una invitación a profundizar en el debate en torno a la relación del arte pop con el arte urbano y el grafiti. La creación de Pose nos recuerda cómo las técnicas tradicionales pueden reinventarse y recontextualizarse en el arte moderno, preservando al mismo tiempo la esencia cruda y desinhibida que define el espíritu de la cultura callejera.

    $2,347.00 $1,760.00

  • Beautiful Dreamer 2 Silkscreen Print by Aelhra

    Aelhra Hermosa serigrafía Dreamer 2 de Aelhra

    Beautiful Dreamer 2 Edición Limitada Impresión Serigráfica Manual de 2 Colores sobre Papel de Bellas Artes por Aelhra Artista Callejera de Graffiti Arte Pop Moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, 2010. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas.

    $217.00

  • Venta -25% I Heart Hello Kitty! Giclee Print by Natalia Fabia

    Natalia Fabia ¡Yo corazón Hello Kitty! Impresión Giclée de Natalia Fabia

    ¡Me encanta Hello Kitty! Obra de arte Giclée, edición limitada impresa en papel de bellas artes por la artista moderna Natalia Fabia.

    $631.00 $473.00

  • Venta -25% Damn Them All Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Malditos sean todos Giclee Print por Jamie Reid

    ¡Malditos sean todos! Impresión giclée de edición limitada en papel Hahnemühle Bamboo de 290 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Jamie Reid. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada (2019). Tamaño de la obra: 24,1 x 27,6 cm. «Damn Them All» de Jamie Reid es una obra maestra evocadora que plasma vívidamente la esencia de la cultura pop, el grafiti y el arte urbano. Creada en 2019, esta obra es testimonio de la perdurable influencia de Reid en el ámbito del arte contemporáneo, ofreciendo una cautivadora mezcla de colores vibrantes, intrincados elementos de collage y un incisivo comentario sociopolítico. La obra se presenta como una edición limitada de impresión giclée, con tan solo 300 ejemplares, cada uno impreso impecablemente en papel Hahnemühle de bambú de 290 g/m² de primera calidad. Esta meticulosa elección del soporte no solo garantiza la durabilidad de la obra, sino que también acentúa sus vibrantes detalles. Cada pieza está firmada y numerada a mano por Reid, lo que convierte a cada impresión en una pieza de coleccionista única. Indagar en la historia de la obra proporciona un contexto fascinante. La pieza se inspira en un collage original que Reid creó para una publicación de la revista The Guardian, que exploraba en profundidad los temas del republicanismo. Además, la icónica imagen conecta con los aficionados al punk, ya que se utilizó para la portada de "God Save the Queen" de The Sex Pistols (1977), una canción que sacudió los cimientos del establishment británico. Cada detalle, desde la ingeniosa yuxtaposición de símbolos culturales hasta los matices rebeldes, encapsula el espíritu de una época en la que el arte y la música buscaban desafiar las normas sociales. Con unas dimensiones de 61,3 x 70 cm, "Damn Them All" no es solo un deleite visual, sino una declaración histórica que ejemplifica la inigualable habilidad de Jamie Reid para entrelazar el arte con el discurso cultural y político. Edición limitada de 300 ejemplares, impresa en papel Hahnemühle de bambú de 290 g/m², firmada y numerada. La imagen de la obra se utilizó para la portada del álbum «God Save the Queen» de The Sex Pistols en 1977. «Damn Them All» es una impresión giclée de edición limitada de Jamie Reid. Se basa en un collage original creado para una revista publicada por The Guardian con un reportaje principal sobre el republicanismo. Esta pieza, perteneciente a una edición limitada de 300 ejemplares impresos en papel Hahnemühle de bambú de 290 g/m², está firmada y numerada por el artista. 61,3 x 70 cm (24,1 x 27,6 pulgadas).

    $820.00 $615.00

  • Smiley Days with Ms Flower to You! Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower - SP

    Compra Ms Rainbow Flower- SP Impresión de serigrafía de edición limitada tirada a mano de 13 colores en papel de bellas artes por Takashi Murakami TM/KK Rare Street Art Famoso artista de ilustraciones pop. Edición SP 2020 firmada de 25 raras Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower Obra de arte con serigrafía 19.68x19.68in 50x50cm

    $4,936.00

  • Faith Steel Metal HPM Etched Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Faith Steel Metal HPM grabado grabado por Eddie Colla

    Faith- Steel Edición Limitada Impresión en Metal Grabado al Ácido y Decorado a Mano sobre Acero por Eddie Colla Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 23,5 x 11,5 pulgadas. Cada pieza de la exposición debía representar una línea de texto, siendo «Fe» la tercera. Curiosamente, 1xRUN y yo comenzamos la producción de esta edición mucho antes de la situación actual. El mundo a veces es irónico. No se me ocurre un momento más oportuno para publicar una obra sobre la fe. «La fe significa muchas cosas diferentes para mucha gente. Personalmente, no soy religioso en absoluto, así que esto no trata sobre religión. Trata sobre aquello en lo que creemos firmemente, lo que nos guía en momentos en que el resultado es incierto». – Eddie Colla

    $352.00

  • Octo Girl AP Silkscreen Print by Joe King

    Joe King Serigrafía Octo Girl AP de Joe King

    Octo Girl Edición Limitada Serigrafía Manual de 2 Colores sobre Papel de Bellas Artes por Joe King, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno. Prueba de artista AP

    $146.00

  • Girl With A Pearl Earring Giclee Print by Adam Lister

    Adam Lister GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $288.00

  • Venta -25% Cacophony Laser Cut Acrylic Archival Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Impresión de archivo de acrílico con corte láser de cacofonía de Eddie Colla

    Cacofonía, impresión de pigmentos de archivo múltiples pintada a mano sobre 3 niveles de panel acrílico cortado con láser, lista para colgar, por Eddie Colla, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 25 piezas, firmadas y numeradas, de 2020. Obra de arte en acrílico cortada con láser. Tamaño: 18 x 18 pulgadas. La Niña de los Peces Dorados fue creada hace casi una década. La retomo con frecuencia, y ha sido el personaje recurrente que he creado. Suelo escribir historias de fondo para estos personajes para ayudarme a crear las piezas, pero generalmente nunca las comparto con el espectador. La Niña de los Peces Dorados nació en China continental y fue criada principalmente por su padre soltero. Su madre falleció de cáncer cuando ella tenía 18 meses. De niña, enfermaba con frecuencia y finalmente le diagnosticaron un trastorno del sistema inmunitario, aunque nunca recibió un diagnóstico preciso. Esta es la razón por la que siempre usa mascarilla y guantes. Su padre se dedicaba a la cría de peces dorados y le enseñó el oficio desde pequeña. Trabajaban juntos y rara vez recibían visitas debido a su condición. Sus frecuentes enfermedades y la pérdida de su madre hicieron que su infancia fuera difícil. Como la mayoría de los niños, intentó encontrar una razón para su desgracia, una razón por la que todo esto les había sucedido a ella y a su padre. Finalmente, llegó a creer que su enfermedad y el cáncer de su madre eran un castigo de la naturaleza. Una maldición por jugar con la naturaleza criando peces dorados. Su padre también falleció. Necesitada de ganarse la vida y, a la vez, desafiando al destino, emigró ilegalmente a Hong Kong. En Mong Kok, en la calle Tung Choi, hay un famoso mercado de peces de colores, conocido popularmente como la calle de los peces de colores. Con un sistema inmunitario debilitado, lo más peligroso para ella eran las demás personas. Como un desafío al destino, se mudó a una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Consiguió un puesto en la calle Tung Choi. Este es su desafío: desafiar al destino y vencerlo, convertirse en dueña de su propio destino. Estas imágenes son viñetas de su vida en Hong Kong. Nunca le he dado un nombre al personaje. A veces aparece con un radiocasete, porque la música se convierte en una compañera esencial en su vida, mayormente solitaria. En la obra «Cacofonía», quería que estuviera literalmente rodeada por la ciudad. De alguna manera, creo que intenté crear un personaje que encarnara muchas de las cualidades a las que aspiro. Para que me lo recordara. - Eddie Colla

    $1,473.00 $1,105.00

  • Cruelty Is the Message Bone Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Cruelty Is the Message, serigrafía de hueso de Cleon Peterson

    Cruelty Is the Message, serigrafía de hueso de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 125 Tamaño de la obra 44x14 Impresión serigráfica. La cruda reflexión de Cleon Peterson en "La crueldad es el mensaje" «Cruelty Is the Message Bone», una impactante serigrafía de Cleon Peterson, presenta una imagen cruda tan provocativa como estéticamente cautivadora. Lanzada en 2024, forma parte de una edición limitada de 125 piezas, cada una con la firma y el número individual del artista, lo que confirma su exclusividad e importancia en el arte contemporáneo. Esta obra, de 112 x 36 cm, está impresa en papel Coventry Rag de 290 g/m² con bordes irregulares, lo que subraya el compromiso de Peterson con la calidad y la durabilidad de sus trabajos. Analizando el lenguaje visual del conflicto La paleta monocromática de Peterson, dominada por blancos óseos y negros implacables, profundiza en la dicotomía entre caos y orden, poder y vulnerabilidad. Cada figura se entrelaza en escenas de violencia y dominación, creando una narrativa que reflexiona sobre la brutalidad inherente a las estructuras sociales. La obra evoca la crudeza del arte pop callejero y el grafiti, transmitiendo una expresión sin filtros del comportamiento humano reducido a su forma más primigenia. Las imágenes de "Cruelty Is the Message Bone" son características de la obra de Peterson, donde los temas de conflicto, autoridad y agresión son recurrentes. Emplea un léxico visual universal y atemporal, estableciendo paralelismos entre los ciclos históricos de poder y los casos contemporáneos de violencia sistémica. La obra de Peterson es un comentario no solo sobre lo social, sino también sobre las luchas y la supervivencia personales. El impacto de la serigrafía de Peterson en el discurso del arte callejero La obra de Peterson se sitúa en la intersección entre las bellas artes y el arte urbano, fusionando la meticulosidad del grabado con el efímero mundo del grafiti. «Cruelty Is the Message Bone» es un testimonio del potencial del arte pop urbano para trascender sus orígenes y encontrar su lugar en los ámbitos artísticos más tradicionales, conservando su carácter provocador y su capacidad de generar reflexión. La presencia de esta edición limitada en el mercado del arte nos recuerda la evolución del género, evidenciando la difusa frontera entre el arte culto y el arte urbano. Con sus crudas representaciones, Cleon Peterson captura la esencia de la época, desafiando al espectador a confrontar verdades incómodas sobre el mundo y su papel en él. «Cruelty Is the Message Bone» de Cleon Peterson es una impactante encarnación del espíritu del arte pop urbano y el grafiti. Un festín visual que profundiza en la agitación social y la convulsión personal, reflejando el caos y el orden que definen la condición humana. Con su estilo distintivo y sus temas provocadores, la obra de Peterson continúa contribuyendo al debate sobre el papel del arte en la reflexión y la configuración del panorama sociopolítico.

    $1,787.00

  • Venta -25% Grace Euphrosyne HPM Serigraph Print by Romero Britto

    Romero Britto Impresión en serigrafía de Grace Euphrosyne HPM de Romero Britto

    Grace- Euphrosyne, serigrafía de edición limitada, impresa a mano con purpurina de 12 colores sobre papel grueso de bellas artes, por Romero Britto, artista pop famoso y poco común. Edición limitada de 180 ejemplares, firmada y numerada, de 2006. Obra de arte con purpurina. Tamaño: 18 x 18 pulgadas. Pequeño bulto Nic en el contorno interior del ojo derecho Mujer, edición limitada de 180 ejemplares con purpurina aplicada a mano, impresa en 2006 por Britto Central Inc. Imagen de 14" Circle

    $922.00 $692.00

  • Venta -25% Lady Shiva Original Marker Drawing by Lady Pink

    Lady Pink Dibujo original de Lady Shiva con marcador de Lady Pink

    Lady Shiva Original, obra única en su género, dibujo con técnica mixta de pintura y marcadores sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, por la popular artista de graffiti callejero Lady Pink. Ilustración original firmada y fechada en 2019, realizada con rotuladores sobre papel artesanal con textura irregular. Tamaño: 6 x 18 pulgadas. Lady Shiva de Lady Pink: La mitología se encuentra con la resistencia en el arte pop callejero Lady Shiva de Lady Pink, creada en 2019 con técnica mixta y rotulador sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, fusiona la mitología de influencia azteca con el simbolismo del grafiti y la resistencia social. Con unas dimensiones de 15 x 45 cm, esta obra única ejemplifica su compromiso constante con el empoderamiento femenino y la recuperación cultural a través del lenguaje del arte pop urbano y el grafiti. La figura central es una mujer vibrante, de aspecto divino, con seis brazos, adornada con calaveras, símbolos de la paz y llamativos rasgos faciales. Porta latas de aerosol y cadenas, una clara referencia a las herramientas y las luchas del movimiento del grafiti. La composición combina iconografía tradicional con una energía caricaturesca, canalizando tanto el arte mesoamericano como la rebeldía visual contemporánea. La figura central de la diosa alude a la deidad hindú Shiva, un poderoso símbolo de destrucción y transformación, pero aquí se la reinterpreta a través de la lente de la cultura urbana. Su expresión es feroz, desafiante y jubilosa. A su alrededor hay serpientes, pájaros y símbolos ornamentales dibujados en una paleta de rosas, morados y verdes saturados; una elección estética que refleja la historia de Lady Pink de desafiar las narrativas dominadas por los hombres en el graffiti apropiándose de su espacio con color y forma sin complejos. Alegoría visual del poder, la cultura y la resistencia La narrativa se desarrolla con marcados contrastes y un rico simbolismo. Por un lado, un grotesco policía con rostro de cerdo, esposado a la diosa, sostiene un aerosol como si se lo hubieran confiscado o lo hubieran malinterpretado. Por otro, figuras míticas —con collares de calaveras y serpientes— se alinean con la causa de la diosa. El diseño de los personajes es lúdico, pero el mensaje es contundente. Lady Pink utiliza el humor y la caricatura para exponer los ciclos de vigilancia, la aniquilación cultural y el control sistémico. Los grilletes y los puños cerrados transforman la obra en una alegoría del empoderamiento, donde el arte, la identidad y la herencia se convierten en instrumentos de resistencia. No se trata de una representación pasiva de la rebelión, sino activa, dinámica y festiva. La diosa empuña el grafiti como un arma de reinvención. Sus ojos, delineados con espesas pestañas, derraman lágrimas estilizadas que evocan tanto tristeza como poder. Su sonrisa, llena de dientes afilados, interpela directamente al espectador. Esta hibridez emocional —ferocidad combinada con alegría— es fundamental en el estilo de Lady Pink. Ella construye una mitología visual donde la memoria cultural y la rebeldía contemporánea se encuentran en la intersección del género, la historia y la pintura. Iconografía del grafiti reinterpretada desde una perspectiva feminista Lady Pink, nacida como Sandra Fabara en Ecuador y criada en Nueva York, ha sido una voz pionera en el grafiti desde la década de 1980. Su obra fusiona constantemente la energía de la calle con narrativas personales y políticas, especialmente desde una perspectiva feminista. Lady Shiva es un testimonio de su papel en la transformación del grafiti en un espacio de inclusión y crítica cultural. En lugar de adherirse a las convenciones hipermasculinas del tagging y el bombing, incorpora motivos ancestrales, ilustración de personajes y simbolismo para narrar comentarios sociales más profundos. En Lady Shiva, la combinación de papel artesanal, trazos gruesos de rotulador y temática mitológica se alinea con la naturaleza táctil y efímera del grafiti. Los bordes sin pulir, las texturas visibles del pincel y los rellenos brillantes del rotulador evocan la inmediatez de los muros de las calles y los cuadernos de bocetos. Esta fisicalidad conecta con las raíces del medio: accesible, sin filtros y profundamente personal. La obra rechaza el pulido en favor de la presencia, otorgando a la diosa una cualidad cruda y viva. A través de Lady Shiva, Lady Pink no solo crea una diosa, sino un arma narrativa. La obra se convierte en una declaración de proporciones murales en miniatura, uniendo poder espiritual, arte ancestral y la resistencia vivida de las mujeres artistas que reivindican su espacio en la esfera pública. Es un hechizo visual realizado con aerosol y rotulador, que evoca la transformación en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti.

    $1,750.00 $1,313.00

  • Venta -25% Fuck Forever Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Fuck Forever Giclee Print por Jamie Reid

    Obra de arte "Fuck Forever", impresión giclée de edición limitada en papel Hahnemühle Bamboo de 290 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Jamie Reid. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 24 x 33,5 pulgadas. Esta lámina se basa en un escaneo de un collage original creado para un póster de los Sex Pistols utilizado en la película «The Great Rock 'n Roll Swindle». Fue preparada en 2006, pero nunca se publicó.

    $752.00 $564.00

  • Girl's Dream PP Silkscreen Print by Bezt- Etam Cru

    Bezt- Etam Cru Serigrafía Girl's Dream PP de Bezt- Etam Cru

    Girl's Dream PP Printers Proof Silkscreen Print by Bezt- Etam Cru Artist Proof Hand-Pulled 7-Color Screen Print on Deckled Coventry Rag Fine Art Paper Limited Edition Pop Street Artwork & Graffiti. Prueba de imprenta PP 2015. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Obra con bordes irregulares hechos a mano. Tamaño: 21,25 x 29,5 pulgadas. Presenta arrugas en los márgenes superior, izquierdo y derecho; la imagen solo está afectada en el extremo superior. Tal como se recibió del artista/impresor. Las fotos de los daños se tomaron con la funda protectora. Girl's Dream PP: Una serigrafía visionaria de Bezt de Etam Cru Girl's Dream PP, una serigrafía de prueba de imprenta de Bezt (Etam Cru), se presenta como una impactante ilustración de la intersección entre el arte pop urbano, el grafiti y la meticulosa técnica de la serigrafía. Lanzada en 2015, esta obra de edición limitada destaca por su proceso manual de siete colores sobre papel artístico Coventry Rag de grano irregular, que ofrece una textura tangible y visualmente atractiva. La obra, de 54 x 75 cm, presenta una escena onírica y evocadora, emblemática del enfoque narrativo de Bezt en el arte. Firma y simbolismo en la obra de Best Firmar y marcar una Prueba de Imprenta, como se observa en Girl's Dream PP, denota un alto nivel de maestría y la participación directa del artista en el proceso de impresión. Al ser una PP, esta impresión representa una de las formas más raras de serigrafía, generalmente reservada para el archivo del impresor. La firma de Bezt autentica la obra y vincula personalmente al artista con el coleccionista, elevando el valor de la impresión dentro de la comunidad del Arte Pop Urbano y el arte del grafiti. Artesanía en serigrafía La técnica de serigrafía empleada en Girl's Dream PP es una muestra de la dedicación de Bezt a la artesanía. El proceso de siete colores requiere una superposición precisa de capas y un profundo conocimiento de la interacción cromática para lograr la profundidad y luminosidad de la imagen final. La elección del papel Coventry Rag, conocido por su durabilidad y rica textura, subraya aún más la calidad de la obra y el compromiso del artista con la preservación de la integridad de la narrativa visual mediante materiales de primera calidad. Imágenes e interpretación en el sueño de una niña La obra «Girl's Dream PP» de Bezt está repleta de simbolismo, presentando una figura central envuelta en escenas que evocan una narrativa compleja. La cualidad etérea de la imagen invita a la interpretación, permitiendo a los espectadores adentrarse en una historia que oscila entre lo consciente y lo subconsciente. Esta pieza ilustra la habilidad de Bezt para capturar estados emocionales complejos y traducirlos a un lenguaje visual que resuena dentro de los géneros del arte pop urbano y el grafiti. Edición limitada y coleccionable La edición limitada de Girl's Dream PP la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas, aficionados al arte urbano pop y al grafiti. Los bordes irregulares de la impresión le confieren un carácter único y exclusivo, garantizando que no haya dos impresiones exactamente iguales. A medida que el arte urbano sigue floreciendo en el mercado del arte, las ediciones limitadas como esta adquieren mayor relevancia, tanto como obras de arte como piezas de inversión con potencial de revalorización con el tiempo. La influencia de Bezt en el arte contemporáneo La influencia de Bezt en el arte contemporáneo se ve amplificada por obras como Girl's Dream PP, que difuminan los límites entre el grabado tradicional y la estética del arte urbano moderno. Sus contribuciones al género han ayudado a redefinir la percepción pública del arte pop urbano y el grafiti, consolidándolo como una forma de arte vital y sofisticada. El continuo interés por los grabados de Bezt, ediciones mínimas como esta prueba de imprenta, subraya el atractivo y la relevancia perdurables de su visión artística.

    $500.00

  • Omniscient Blotter Paper Archival Print by Tara McPherson

    Tara McPherson BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST

    Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.

    $360.00

  • Peoples Climate March- To Change Everything We Need Everyone Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Marcha climática de los pueblos: para cambiar todo lo que necesitamos para todos, serigrafía de Shepard Fairey, OBEDECER

    Marcha Popular por el Clima: Para cambiarlo todo necesitamos a todos. Edición limitada. Serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Shepard Fairey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Marcha Popular por el Clima – Para cambiar todo necesitamos a todos Serigrafía 18 x 24 pulgadas Edición de 300 18 de septiembre de 2014. La mayoría de ustedes saben que me preocupan profundamente los peligros del cambio climático. Dick Cheney dijo: «Si existe tan solo un 1% de probabilidad de un ataque terrorista, debemos hacer todo lo posible por estar preparados». El 95% o más de la comunidad científica coincide en que el cambio climático es una realidad y representa una grave amenaza para el planeta; sin embargo, se está haciendo mucho menos para combatirlo que para combatir el terrorismo. Es positivo que pronto las calles de Nueva York se inunden, con cientos de miles de personas exigiendo soluciones a nuestra descontrolada crisis climática. Para mí es un honor y un imperativo contribuir con un cartel a la Marcha Popular por el Clima y transmitir un mensaje urgente sobre una de las mayores amenazas que enfrentan las generaciones presentes y futuras. La Estatua de la Libertad y todos nosotros estamos en peligro si no presionamos a nuestros líderes para que tomen medidas audaces. -Shepard Fairey

    $1,497.00

Woman Female Graffiti Street Pop Artwork

La representación de la mujer en el arte pop callejero y el grafiti

La representación de la mujer en el arte urbano y el grafiti ha sido un tema dinámico y en constante evolución, reflejando los cambios en las actitudes sociales y la creciente conciencia sobre las cuestiones de género. Desde las obras provocadoras de las décadas de 1970 y 1980 hasta las expresiones actuales, más inclusivas y diversas, la representación de la mujer en estas formas de arte ha abarcado desde la objetivación y la idealización hasta el empoderamiento y la celebración. Estas expresiones visuales, plasmadas en espacios públicos, no solo reflejan las percepciones de los artistas, sino que también sirven como comentarios sobre los roles, las luchas y los logros de las mujeres en la sociedad. En los inicios del arte urbano y el grafiti, las mujeres solían ser retratadas desde la perspectiva masculina, reducidas a símbolos de belleza o deseo en un ámbito predominantemente masculino. Sin embargo, la narrativa ha cambiado con la incorporación de más artistas femeninas. Ahora, las mujeres son protagonistas de estas historias urbanas, representadas como seres complejos y multifacéticos. El auge del arte urbano feminista ha introducido imágenes poderosas que desafían las normas de género tradicionales y abogan por la igualdad y los derechos de las mujeres.

Mujeres en el arte urbano como iconos y activistas

El arte callejero pop, a través del grafiti, ha sido un medio influyente y expresivo utilizado por artistas de todo el mundo para transmitir diversos mensajes, ideas y temas. Un tema destacado que ha cobrado fuerza en los últimos años es la representación de la mujer en esta forma de arte urbano. Los grafiteros han salido a las calles para celebrar, empoderar y desafiar las percepciones sobre la mujer en la sociedad. Empoderamiento femenino: Muchos artistas utilizan el grafiti para retratar a mujeres fuertes e independientes como símbolo del empoderamiento femenino. Al representarlas en posturas poderosas o como figuras icónicas, desafían las normas y expectativas sociales, promoviendo la igualdad de género e inspirando a otras mujeres a liberarse de los estereotipos. Celebración de las contribuciones de las mujeres: Los grafiteros también utilizan su obra para celebrar los logros y las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia. Al crear murales y obras de arte callejero que honran a mujeres pioneras, se aseguran de que estas historias sean visibles y accesibles al público. Esto puede incluir destacar figuras históricas, activistas, artistas o líderes comunitarias locales. Desafío a la objetivación: El arte callejero se ha utilizado como medio para desafiar la objetivación de la mujer en los medios de comunicación y la publicidad. Las artistas pueden crear obras que subvierten las representaciones tradicionales de la mujer, sustituyendo las imágenes objetivadas por representaciones más complejas y humanizadoras. Esto puede estimular conversaciones sobre cómo se representa a la mujer en la sociedad y los efectos nocivos de la objetivación. Artistas femeninas de grafiti: Las mujeres se han abierto paso en el mundo del grafiti, dominado por los hombres, creando estilos propios y dejando su huella en la escena del arte urbano. Artistas como Lady Pink, Miss Van y Swoon se han convertido en figuras influyentes dentro de la comunidad del grafiti, mostrando sus perspectivas y talentos únicos. Proyectos colaborativos: Diversos proyectos e iniciativas colaborativas buscan empoderar a las mujeres a través del arte urbano. Por ejemplo, organizaciones como Women on Walls y Femme Fierce reúnen a artistas femeninas para crear murales e instalaciones que abordan temas, derechos y experiencias de las mujeres. El grafiti y el arte pop urbano se han convertido en una plataforma para que las artistas aborden y celebren temas femeninos, empoderando a las mujeres y desafiando las normas sociales.

El futuro de las mujeres en el arte callejero del graffiti urbano

A medida que el movimiento continúa evolucionando, es probable que la representación de la mujer en el arte urbano siga ganando protagonismo y diversidad. En los últimos años, las mujeres se han convertido en iconos y activistas a través del arte pop urbano y el grafiti. Artistas como Shepard Fairey, con su campaña "Obey Giant" que incluye el icónico póster "Hope" protagonizado por una mujer de color, han utilizado la imagen femenina para simbolizar fuerza y ​​resiliencia. De igual manera, obras de Banksy y otros destacados artistas urbanos han presentado a mujeres en roles que desafían las expectativas, a menudo con un toque de ironía o crítica social. Además, las calles se han convertido en un lienzo para celebrar a figuras femeninas históricas y contemporáneas que han roto barreras y realizado importantes contribuciones a la cultura y la sociedad. Murales de mujeres como Frida Kahlo, Rosa Parks y Malala Yousafzai adornan muros de todo el mundo, sirviendo como fuente de inspiración y educación para la comunidad. Estas obras suelen incorporar elementos culturales locales e historias personales de mujeres dentro de esas comunidades, creando un diálogo enriquecedor entre el artista, la mujer retratada y el público. La representación de la mujer en el arte urbano y el grafiti es tan diversa y compleja como las mujeres mismas. A medida que el arte urbano continúa evolucionando como plataforma para el cambio social y la expresión artística, la imagen de la mujer en él sin duda seguirá provocando, inspirando y transformándose. Estas expresiones artísticas embellecen los paisajes urbanos y contribuyen a conversaciones significativas sobre género, identidad y derechos humanos, reflejando el pulso del progreso social con colores y formas vibrantes.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta