animado
-
Casey Weldon Impresión de archivo de Lil Nekobasu de Casey Weldon
Lil Nekobasu, impresión de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes de la artista pop Casey Weldon. Edición limitada numerada de 150 ejemplares, 2017. Tamaño de la obra: 14x14. Lil Nekobasu de Casey Weldon – Mutación caprichosa en el arte pop callejero y el grafiti La obra de edición limitada de 2017 de Casey Weldon, Lil Nekobasu, se erige como una pieza surrealista y cautivadora dentro del mundo del arte urbano pop y el grafiti. Lanzada en una edición numerada de 150 ejemplares, esta impresión de pigmento de archivo de 35,5 x 35,5 cm está impresa en papel de bellas artes con una fidelidad cromática excepcional y un detalle extraordinario. La imagen captura una criatura híbrida que fusiona con ingenio el encanto felino con la estructura visual de un autobús segmentado, un guiño a la cultura pop y un homenaje directo al personaje del Gatobús de la animación japonesa. Sin embargo, la versión de Weldon es inconfundiblemente suya, plasmada con una suavidad única y una precisión inquietante que se han convertido en la marca registrada de su estilo imaginativo y evocador. El fondo sitúa a la criatura sobre lo que parece ser el regazo de una persona, rodeada de texturas naturales como la hierba, difuminando los límites entre lo cotidiano, la fantasía y lo extraño. Casey Weldon: Surrealista pop estadounidense que reinventa lo familiar Nacido en Estados Unidos, Casey Weldon es conocido por sus composiciones oníricas y el uso frecuente de gatos, ojos brillantes y referencias nostálgicas como recursos temáticos. Su obra se sitúa en un espacio donde convergen la cultura pop, el sentimentalismo y la rareza. Con Lil Nekobasu, Weldon explora su fascinación por la inocencia infantil y los juegos de palabras visuales, ofreciendo una criatura que es a la vez tierna, enigmática e inquietante. El cuidado detalle en la textura del pelaje, el brillo en los ojos dorados del gato y la perfecta integración de segmentos mecánicos en su lomo transforman esto en una paradoja visual: lúdica pero misteriosa, tierna pero extraña. La obra es emblemática de cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden elevar lo bizarro y lo personal al nivel de las bellas artes sin perder su conexión con el humor y la nostalgia. Técnica visual y materialidad en una fusión digital-física El uso de la impresión con pigmentos de archivo en Lil Nekobasu permite una intensa viveza y profundidad de color, esenciales para transmitir las texturas casi hiperrealistas de las formas pintadas por Weldon. Este medio es muy apreciado entre los artistas contemporáneos por su durabilidad y su capacidad para reproducir la sutileza de las pinceladas y los degradados originales. El papel de bellas artes realza el impacto visual de la impresión, creando una sensación táctil de profundidad que evoca la fisicalidad de los medios tradicionales, a la vez que mantiene la eficiencia y la nitidez de los procesos digitales. El formato de 35,5 x 35,5 cm ofrece una composición cuadrada perfecta que refuerza la intimidad y la simetría del sujeto, situando al espectador cerca de esta extraña criatura en un momento de relajada fantasía. Ecos culturales y la dulzura subversiva del arte pop callejero y el grafiti Al hacer referencia al Gatobús de Totoro y crear un ser completamente original, Weldon realiza una remezcla cultural fundamental para el arte pop urbano y el grafiti. La naturaleza híbrida de Lil Nekobasu conecta con una generación criada con fantasías animadas, pero arraigada en las absurdidades de la vida adulta. La reinterpretación de Weldon evita la imitación al potenciar el simbolismo personal y priorizar la atmósfera sobre la narrativa. La obra invita al espectador a sentir afecto por algo difícil de clasificar. Su inquietante serenidad reflexiona sobre cómo lo familiar puede volverse extraño y encantador con una ligera distorsión. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, Lil Nekobasu encapsula la capacidad del género para provocar risa, emoción y preguntas simultáneamente. Esta pieza se erige como objeto de colección no solo para los amantes de los gatos o los dibujos animados, sino también para quienes se sienten atraídos por la ambigüedad emocional que define gran parte del mejor arte pop contemporáneo.
$159.00
-
Hikari Shimoda Impresión de archivo de niño solitario 3 por Hikari Shimoda
Solitary Child 3, Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Hikari Shimoda, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. «Niño Solitario» es una serie de obras centradas en mi tema original: la inevitabilidad del Apocalipsis. En esta serie, presento un nuevo salvador para la humanidad: una niña mágica (Niño Solitario n.º 1) y un niño héroe (Niño Solitario n.º 3). En el mundo de mis pinturas, la humanidad ha perecido, como se aprecia en el fondo de collage, donde se manifiesta un caos generalizado. En estas imágenes, mis salvadores se encuentran con la raza humana agonizante. Tras la muerte del hombre, el mundo ha encontrado cierto alivio a la agitación que él provocó. Mientras tanto, la humanidad sueña egoístamente con una nueva felicidad en el más allá. En la mitología de mi obra, a medida que la humanidad es destruida, solo una figura permanece: el Mesías, representado como un niño. La niña mágica fue la primera en quedar sola tras la destrucción de la humanidad, abandonada a su suerte con la desesperación y el daño que dejó tras de sí. Sus ojos brillan con intensidad, pero su mirada está vacía. En contraste, los ojos de mi héroe permanecen cerrados. Con suavidad. Para él, todo en el mundo es muy caótico y abrumador. Siente toda la felicidad, la desesperación, la esperanza, la tristeza, todo… en tal estado que incluso el salvador del mundo debe cerrar los ojos ante ello. - Hikari Shimoda Niño Solitario 3 Impresión de pigmento de archivo de Hikari Shimoda Solitary Child 3, de Hikari Shimoda, es una vívida representación del simbolismo emocional y la narrativa postapocalíptica, plasmada a través del prisma del arte pop callejero y el grafiti japoneses. Lanzada en 2016 como una impresión de pigmento de archivo, firmada y numerada, limitada a 50 ejemplares, la obra mide 30,5 x 30,5 cm y está impresa en papel de bellas artes de 310 g/m². Esta pieza circular, al igual que su predecesora, Solitary Child 1, presenta a un niño como salvador espiritual tras el colapso de la humanidad. Sin embargo, mientras que la niña mágica de la primera entrega mira hacia afuera con ojos brillantes, Solitary Child 3 cierra los ojos al mundo, agobiado por su caos y tristeza. El niño héroe como símbolo de sobrecarga emocional La figura central es un niño pequeño con los ojos entrecerrados, la mirada perdida y las mejillas sonrojadas. Su tez pálida, casi fantasmal, contrasta con la vibrante energía del collage caótico que se extiende tras él. El niño viste una camiseta con estrellas y la frase «SOY UN HÉROE» estampada en el pecho. Esta frase no es una declaración de ego, sino una carga de responsabilidad en un mundo destrozado por el error humano. Con pequeños cuernos negros que brotan de su cabeza y una compostura solemne, el personaje oscila entre la inocencia y el atormentado mensajero divino. El universo de Hikari Shimoda existe en un espacio fantástico donde la estética infantil se impregna de profundos temas existenciales. El fondo de «El Niño Solitario 3» está repleto de estrellas de neón, pegatinas, criaturas inspiradas en el anime y desechos culturales. El caos visual simboliza la sobreestimulación de la sociedad moderna y los escombros que dejó su colapso. El niño mesiánico permanece en medio de esta devastación, absorbiéndola en silenciosa contemplación. A diferencia de los héroes que luchan con espadas o poderes, la resistencia de este salvador reside en su experiencia emocional interna. Tensión estética entre lo kawaii y la catástrofe Shimoda fusiona imágenes de la cultura pop japonesa tradicional con profundas inquietudes contemporáneas. La estética de su obra se inspira en gran medida en la sensibilidad kawaii —personajes adorables, motivos coloridos, asombro infantil—, pero filtrada a través de una lente de apocalipsis, duelo y ambigüedad espiritual. El personaje no sonríe. Sus ojos cerrados revelan la necesidad de aislarse del dolor del mundo, incluso cuando debe erigirse como su redentor. El artista invita al espectador a cuestionar qué significa la inocencia cuando existe a la sombra de la destrucción, y qué exige el heroísmo cuando el mundo ya ha llegado a su fin. Iconografía pop transformada a través de la narrativa espiritual Solitary Child 3 se inscribe en la nueva ola del arte pop urbano y el grafiti, fusionando técnicas pictóricas, estética manga y simbolismo conceptual. La obra de Hikari Shimoda desafía las ideas occidentales tradicionales sobre la representación de la infancia en la cultura visual. Aquí, el niño no es ingenuo ni ajeno a la realidad, sino profundamente consciente, espiritualmente complejo y emocionalmente abrumado. El uso de impresión con pigmentos de archivo sobre papel artístico grueso preserva tanto la viveza como la textura del original, permitiendo a los coleccionistas experimentar la intimidad y la fuerza de la visión de Shimoda. Esta impresión constituye una profunda declaración dentro del continuo mitológico de Shimoda. Le recuerda al espectador que, en medio de la ruina, la última figura en pie no es un político ni un guerrero, sino un niño: silencioso, perseverante y cargado con el dolor de un mundo caído.
$298.00
-
BE@RBRICK Escalar el monte Tanaka Be@rbrick Serigrafía
Escala el monte Tanaka> Be@rbrick Impresión serigráfica de edición limitada de 15 colores, impresa a mano sobre papel Coventry Rag de 280 lb, por Frank Kozik. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Artista: Frank Kozik. Fecha de creación: 2005. Edición: 100 ejemplares; firmada y numerada. Medidas: 58,2 cm x 76,2 cm. Esta serigrafía de 15 colores está impresa en papel Coventry Rag blanco de 127 g/m².
$367.00
-
Hikari Shimoda Impresión de archivo de niño solitario 1 por Hikari Shimoda
Solitary Child 1. Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Hikari Shimoda, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2016). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. «Niño Solitario» es una serie de obras centradas en mi tema original: la inevitabilidad del Apocalipsis. En esta serie, presento un nuevo salvador para la humanidad: una niña mágica (Niño Solitario n.º 1) y un niño héroe (Niño Solitario n.º 3). En el mundo de mis pinturas, la humanidad ha perecido, como se aprecia en el fondo de collage, donde se manifiesta un caos generalizado. En estas imágenes, mis salvadores se encuentran con la raza humana agonizante. Tras la muerte del hombre, el mundo ha encontrado cierto alivio a la agitación que él provocó. Mientras tanto, la humanidad sueña egoístamente con una nueva felicidad en el más allá. En la mitología de mi obra, a medida que la humanidad es destruida, solo una figura permanece: el Mesías, representado como un niño. La niña mágica fue la primera en quedar sola tras la destrucción de la humanidad, abandonada a su suerte con la desesperación y el daño que dejó tras de sí. Sus ojos brillan con intensidad, pero su mirada está vacía. En contraste, los ojos de mi héroe permanecen cerrados. Con suavidad. Para él, todo en el mundo es muy caótico y abrumador. Siente toda la felicidad, la desesperación, la esperanza, la tristeza, todo… en tal estado que incluso el salvador del mundo debe cerrar los ojos ante ello. - Hikari Shimoda Niño solitario 1 Impresión de pigmento de archivo de Hikari Shimoda Solitary Child 1 es una obra inquietante y luminosa de la artista japonesa Hikari Shimoda, realizada en 2016 como una impresión de pigmento de archivo de edición limitada sobre papel de bellas artes de 310 g/m². Con unas dimensiones de 30,5 x 30,5 cm y perteneciente a una edición firmada y numerada de tan solo 50 ejemplares, esta impresión es una muestra excepcional del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. El lenguaje visual de Hikari Shimoda está profundamente influenciado por el anime, el manga y las tradiciones de la cultura pop japonesa, pero trasciende estos marcos al incorporar un profundo comentario sobre la angustia psicológica, la desesperación existencial y la identidad fragmentada de la inocencia postapocalíptica. Un Mesías Infantil en un Mundo Distópico Posterior Solitary Child 1 presenta a un personaje central de una intensidad casi abrumadora: una niña con un traje de chica mágica adornado con corazones y un atuendo de estilo marinero. Su cabello rosa y rojo se extiende con una energía visual desbordante, cubierto de estrellas y motivos cósmicos. La composición circular sugiere una ventana a otra dimensión, una que ya ha asimilado el colapso de la humanidad. Sus grandes ojos brillantes, con efectos cromáticos que simulan el 3D, miran fijamente al frente, sin mostrar juicio ni tristeza. Este vacío es intencional, un hilo conductor en la obra de Shimoda que busca evocar tanto el distanciamiento como una resiliencia forzada. En el fondo —un collage arremolinado de desechos, símbolos y fragmentos abstractos— se filtra el caos de una civilización olvidada. Shimoda sitúa a su personaje como testigo y superviviente. La niña no llora por el mundo, sino que existe más allá de él, como su último vestigio o quizás como su redentora reacia. Sus ojos, centelleantes como galaxias y estrellas, están llenos de asombro y terror. Su pequeña figura contrasta con la densidad de información visual que la rodea, recordando al espectador que ya no es una niña en el sentido tradicional, sino un tótem de esperanza, destrucción, memoria y trascendencia. La narrativa del apocalipsis y el realismo mágico Esta lámina forma parte de la serie «Niño Solitario» de Shimoda, que reflexiona sobre la inevitable decadencia de la humanidad y el surgimiento de niños simbólicos como figuras mesiánicas. Su uso de arquetipos de chicas mágicas y héroes infantiles fusiona la estética kawaii contemporánea con temas existenciales desgarradores. El resultado es una paradoja visual: atractiva e inocente en apariencia, pero profundamente reflexiva sobre el fracaso social, el vacío emocional y la búsqueda de sentido tras la ruina cultural. «Niño Solitario 1» es más que una obra de arte pop; es una reflexión filosófica envuelta en texturas vibrantes y alucinógenas. Una voz singular en el lenguaje visual del pop apocalíptico La obra «Solitary Child 1» de Hikari Shimoda se sitúa en la intersección de la fantasía del anime, la estética pop y el realismo emocional posmoderno. Impresa con extraordinaria precisión en papel de archivo, la pieza equilibra delicadas texturas de pincel con una precisión cromática digital de alto impacto. Cada obra de la edición está firmada a mano y numerada individualmente, preservando su lugar en el selecto panteón del arte urbano pop y el graffiti coleccionables. A medida que Shimoda continúa ganando reconocimiento internacional, obras como «Solitary Child 1» sirven como portales a su rica mitología imaginativa, donde la desolación apocalíptica y la inocencia mágica colisionan para cuestionar qué significa salvar un mundo que no puede salvarse a sí mismo.
$298.00
-
Ben Frost Papel secante EpiPen de Trip A Stitch In Time, impresión de archivo de Ben Frost
Impresión artística de archivo en papel secante EpiPen de Trip A Stitch In Time por Ben Frost. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo en papel secante perforado. Edición limitada firmada y numerada de 2025 (por determinar). Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2025. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. Stitch de Ben Frost y la rebelión de las recetas médicas La obra «Trip A Stitch In Time EpiPen Blotter Paper Archival Print» de Ben Frost, lanzada en 2025 como una edición limitada de impresión pigmentada sobre papel secante perforado, continúa la aguda crítica del artista callejero australiano al consumismo, la publicidad farmacéutica y la apropiación de la cultura pop. En esta obra en particular, el alienígena animado Stitch aparece en un arrebato de locura superpuesto al empaque del EpiPen. Conocido por sus impactantes colisiones visuales, Ben Frost utiliza la energía cruda del grafiti y la estética del cómic para lanzar una sátira mordaz contra el marketing de la dependencia médica, al tiempo que transforma a entrañables personajes infantiles en símbolos de un caos sobreestimulado. El arte pop callejero se encuentra con la ansiedad farmacéutica Lo que distingue a esta obra dentro del arte pop urbano y el grafiti es su brutal honestidad estética y su mensaje. La combinación de un Stitch hiperactivo y la tipografía estéril de los medicamentos recetados crea una disonancia visual inmediata. Los dientes salvajes, los ojos desorbitados y la mano con garras de Stitch gritan con un exceso emocional, en clara contradicción con el diseño controlado e impersonal de la etiqueta del EpiPen que se encuentra detrás de él. Esta yuxtaposición funciona como metáfora del agotamiento cultural, la medicación de la identidad y la mercantilización tanto de la infancia como de la salud. El uso que hace Frost del papel secante, un medio históricamente asociado con el LSD, intensifica el tono psicodélico y añade otra capa de reflexión sobre el escapismo social a través de las pastillas, el placer o la nostalgia. La perforación como medio y mensaje La impresión se realiza sobre una hoja de papel secante perforada de 19 x 19 cm, perforada a mano por Zane Kesey, hijo de Ken Kesey, ícono cultural pionero del movimiento psicodélico. Este detalle vincula la obra con un diálogo histórico más amplio sobre la conciencia, el arte y la rebeldía. En este formato, la obra se convierte en algo para ser consumido metafóricamente, sugiriendo la idea de fragmentar las narrativas convencionales en verdades irresolubles. Las perforaciones también evocan la fugacidad del arte callejero, su naturaleza de ser dividido, destruido o compartido. El medio es tanto el mensaje como la imagen, y Frost aprovecha cada centímetro del material para una narrativa crítica. El poder de la mutación satírica en la cultura urbana El estilo visual de Ben Frost a menudo se basa en la mutación, la apropiación y la crítica, y Trip A Stitch In Time destaca por su frenético comentario sobre la sobreestimulación, la distorsión de la identidad y la dependencia farmacéutica. Dentro del contexto del arte pop urbano y el grafiti, esta obra es más que una parodia de la cultura médica: es una denuncia del equilibrio artificial que la sociedad intenta imponer mediante pastillas, marcas y personajes reciclados. Stitch, en esta reinterpretación caótica, se convierte en un monstruo del consumismo moderno, capturado en el momento en que rompe las limitaciones de las etiquetas de los medicamentos y la nostalgia de los dibujos animados para aferrarse a algo mucho más humano: la verdad a través de la locura.
$550.00
-
Ben Frost ¿Quién frió a Roger Rabbit? Impresión de archivo en papel secante de Seroquel por Ben Frost
¿Quién frió a Roger Rabbit? Impresión de archivo en papel secante Seroquel de Ben Frost. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Edición limitada firmada y numerada de 2025 (por determinar). Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2025. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La locura de los dibujos animados se encuentra con la cultura farmacéutica ¿Quién frió a Roger Rabbit? La lámina de papel secante Seroquel de Ben Frost reinterpreta al icónico personaje animado Roger Rabbit dentro del marco del marketing farmacéutico moderno. Lanzada como parte de la colección 2025 de Frost, esta lámina de edición limitada de 19 x 19 cm, impresa con pigmentos de archivo sobre papel secante perforado, explora la colisión entre la cultura pop y el empaquetado de medicamentos con una precisión satírica. Con el personaje animado sonriendo maniáticamente junto a un diseño de Seroquel XR, la lámina está perforada a mano por Zane Kesey y producida en una edición firmada y numerada. Esta obra critica cómo la sociedad normaliza los problemas de salud mental a través del marketing y cuestiona cómo la animación, la nostalgia y los fármacos pueden coexistir en un mismo mensaje visual. Marcas satíricas e ironía médica Frost fusiona la personalidad desmesurada de Roger Rabbit con Seroquel, un medicamento para tratar trastornos del estado de ánimo, para amplificar los efectos surrealistas de la sobreestimulación y la sedación. Al transformar la apariencia clínica de una caja de medicamentos en un lienzo lúdico y caótico para un personaje de dibujos animados, Frost difumina la línea entre tratamiento y escapismo. Su uso del lenguaje del envase de quetiapina es preciso, incluyendo información sobre la dosis y advertencias, pero subvertido por el comportamiento errático de Roger Rabbit. El mensaje subyacente reflexiona sobre cómo se comercializa la medicación en una cultura que mercantiliza tanto la enfermedad mental como la nostalgia infantil. Subversión material en formato de papel secante El formato de papel secante es fundamental para la idea central de la obra. Tradicionalmente asociadas a la distribución de LSD, las impresiones en papel secante evocan una herencia psicodélica y sugieren una percepción alterada de la realidad. Al colocar un personaje de dibujos animados sobre un fondo que simula un medicamento, Frost subvierte la expectativa del diseño farmacéutico convencional mediante el absurdo. La perforación fragmenta físicamente la imagen, reflejando la fragmentación de la conciencia y la emoción tanto en las experiencias psicodélicas como en las animadas. Este formato permite que la obra aborde simultáneamente la cultura de las drogas, los medios de entretenimiento y el marketing de la salud mental. La provocación visual de Ben Frost El artista australiano Ben Frost se ha labrado un nombre al apropiarse de publicidad, logotipos farmacéuticos y dibujos animados de gran consumo para crear incisivos comentarios sociales. Su arte pop callejero y sus obras de grafiti desentrañan la psicología del consumidor mediante colores vibrantes, imágenes reconocibles y yuxtaposiciones incisivas. ¿Quién frió a Roger Rabbit? es un ejemplo sobresaliente de este método, que fusiona la estética infantil con el distanciamiento clínico de la medicalización adulta. Frost confronta a los espectadores con contradicciones que suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana, extrayendo humor y tensión de la inquietante unión entre la locura de los dibujos animados y la estabilidad impuesta. No se trata solo de estimulación visual, sino de una pregunta envuelta en un envoltorio en el que se nos pide que confiemos.
$550.00
-
Ian Francis Serigrafía Una niña vestida de Rikku de Ian Francis
Una chica vestida de Rikku. Edición limitada. Serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de algodón 100% de calidad de archivo, por Ian Francis, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Ian Francis - Una chica vestida de Rikku, 2009. Ediciones BLK/MRKT. Serigrafía a 3 colores sobre papel 100% algodón. Edición limitada de 100 ejemplares. Tamaño: 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas). Firmada, numerada y sellada. Basada en el personaje del videojuego Final Fantasy.
$330.00
-
Ilya Kuvshinov Impresión giclée de mar de plástico de Ilya Kuvshinov
Edición limitada de la obra de arte urbana "Plastic Sea Pop Street Artwork" impresa en papel italiano prensado en frío de 100 lb por el artista moderno de graffiti urbano Ilya Kuvshinov. 2020 Mar de plástico de Ilya Kuvshinov Impresión giclée de bellas artes sobre papel italiano de acuarela prensado en frío 20 x 20 pulgadas Borde de 1/2 pulgada Edición limitada de 100 ejemplares numerados
$218.00
-
Chet Phillips No es fácil ser verde Giclee Print por Chet Phillips
No es fácil ser verde. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de Chet Phillips, artista callejero contracultural. Godzilla x Kermit
$103.00
-
Dave Pollot ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST
Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$315.00
-
Yosuke Ueno ARCHIVOPP
Compra TITLE Archival Pigment Fine Art Impresión de edición limitada en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista pop urbano ARTIST Modern Artwork. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$1,341.00
-
Giorgiko Impresión de archivo secreta de Giorgiko
Impresión de archivo Hush-Hush de Giorgiko, edición limitada en papel de algodón de bellas artes. Arte callejero pop graffiti, artista, obra de arte moderna. Edición limitada de 2023, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 30 x 36 pulgadas. Impresión artística de pigmentos de archivo. Representa a un niño o niña sosteniendo una galleta. El tamaño de la imagen es de 27 x 33 pulgadas con bordes blancos de 1 1/2 pulgadas. Impresa con medios estáticos. Hush-Hush de Giorgiko – Impresión de archivo de edición limitada en arte pop callejero y graffiti Hush-Hush es una impresión de pigmento de archivo de 2023 del dúo de artistas Giorgiko, impresa por Static Medium en papel de algodón para bellas artes. Con unas dimensiones de 76 x 91 cm (30 x 36 pulgadas), un área de imagen de 69 x 84 cm (27 x 33 pulgadas) rodeada por bordes blancos de 4 cm (1,5 pulgadas), esta obra encarna la característica mezcla de inocencia, introspección y contradicción simbólica de Giorgiko. En esta edición limitada, un personaje de género neutro —caracterizado por los clásicos ojos ovalados y sin expresión y los rasgos faciales suaves y redondeados propios de las figuras recurrentes de Giorgiko— aparece sosteniendo una galleta, luciendo un cuello renacentista con volantes y un gorro oscuro, de pie contra un cielo onírico y nublado. La luz suave y brillante, junto con texturas de alta fidelidad, otorga al personaje una presencia casi mítica, mientras que el humor absurdo de la galleta ancla la imagen en una fantasía moderna. Yuxtaposición visual y quietud emocional Hush-Hush fusiona la contradicción visual con la sutileza narrativa. El cuello renacentista y la chaqueta acolchada evocan formalidad histórica y grandeza ceremonial, mientras que la gorra de béisbol y la galleta con chispas de chocolate contrarrestan esta formalidad con una discreta absurdidad. El contraste crea una tensión entre tradición y jovialidad, alta cultura y cultura juvenil. La expresión del personaje, a pesar de carecer de rasgos definidos, sugiere vacilación o contemplación. El enfoque de Giorgiko para narrar emociones no se basa en gestos explícitos, sino en la postura, la silueta y el contexto. La figura parece en pausa, a medio pensamiento, suspendida entre la indulgencia y la contención. Esta ambigüedad crea un espacio emocional en el que el espectador puede insertar su propia reflexión, convirtiendo la obra tanto en una pieza narrativa interna como en una obra de ejecución estética. Técnica y simbolismo en el arte pop callejero contemporáneo La obra Hush-Hush de Giorgiko está impresa con pigmentos de archivo sobre papel de algodón de alta calidad, lo que proporciona transiciones tonales vívidas y texturas pictóricas que resaltan la técnica híbrida del estudio. Si bien Giorgiko suele inspirarse en la pintura al óleo clásica, sus composiciones se nutren de la estética urbana y el grafiti, empleando el minimalismo y la estilización caricaturesca para generar una resonancia emocional universal. El cuello extragrande alude a las tradiciones del retrato de la historia del arte occidental, mientras que la gorra y las texturas modernas de la moda urbana vinculan la figura con la identidad cultural contemporánea. La galleta, humorística e inofensiva, se convierte en un símbolo de sencillez y autoconsuelo, una silenciosa rebelión contra el peso del mundo. Mediante esta intersección entre la reverencia clásica y el absurdo cotidiano, Hush-Hush amplía el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti para abarcar la quietud, la contradicción y la contención narrativa. La voz única de Giorgiko en la obra figurativa moderna Como proyecto colaborativo entre Darren y Trisha Inouye, Giorgiko continúa creando un espacio narrativo singular donde convergen arquetipos, silencio emocional y poesía visual. Hush-Hush ejemplifica su capacidad para capturar un instante y elevarlo a la categoría de arquetipo de la experiencia emocional moderna. En lugar de recurrir a la protesta explícita o al caos visual, el dúo utiliza la suavidad, la ambigüedad y una calma surrealista para explorar la identidad, el distanciamiento y el humor sutil inherente a las contradicciones de la vida. Dentro del ámbito más amplio del arte pop urbano y el grafiti, la obra de Giorgiko destaca por su construcción de mundos sutil pero inmersiva, que invita a los espectadores a detenerse, reflexionar y encontrar conexión en la quietud de una galleta sostenida en silencio contra una tormenta de colores pastel.
$565.00