Emoción

426 productos

  • Heart Origin Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Impresión giclée de origen del corazón de Naoto Hattori

    Obra de arte Heart Origin, impresión giclée de edición limitada, surrealista, en papel de bellas artes 100% algodón, del artista de graffiti de la cultura pop Naoto Hattori. Edición limitada de 2014, firmada y numerada, titulada «Heart Origin». Medidas: 12,7 x 15,2 cm (5 x 6 pulgadas). Impresión giclée de alta calidad en papel de bellas artes 100% algodón. Edición limitada de 50 ejemplares, firmados y numerados.

    $223.00

  • The Kiss Foil AP Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing Serigrafía The Kiss Foil AP de Brian Ewing

    The Kiss - Impresión serigráfica de edición limitada de 3 colores, impresa a mano sobre lámina holográfica, por Brian Ewing, artista de la cultura pop moderna. Prueba de artista AP firmada 2017 24x18 Coloración única y rara

    $385.00

  • The Empresses- H10-1 Wu Zetian Aluminum Giclee by Damien Hirst

    Damien Hirst Las emperatrices- H10-4 Suiko Aluminio Giclée de Damien Hirst

    Compre The Empresses- H10-4 Suiko Pop Street Artwork Impresión de serigrafía Giclee & Giltter de edición limitada en lámina de aluminio del artista moderno de graffiti urbano Damien Hirst. Firmado 2022 Materiales: Impresión Giclée laminada sobre composite de aluminio, serigrafiada con purpurina. Dimensiones de la obra: 100 x 100 cm Detalles adicionales: Firmado y numerado en la etiqueta 39,37x39,37 Suiko, una composición que evoca la vida de muchas maneras, lleva el título de la primera emperatriz registrada de Japón. Aunque la leyenda dice que varias mujeres habían gobernado antes de Suiko (554-628 d. C.), su ascenso al poder después de que su hermano Sushun fuera asesinado en 592 d. C. marcó una ruptura con la tradición de instalar gobernantes masculinos. Suiko es recordada por las influencias chinas y coreanas que trajo al país, incluida la implementación del calendario chino, la llegada de artesanos chinos y coreanos y, quizás lo más notable, el establecimiento del budismo. En Suiko, alas emparejadas de varios tamaños emanan del centro de la obra, produciendo un círculo concéntrico simétrico, un arreglo compositivo que recuerda el simbolismo budista y el ciclo de vida. Este patrón circular está sorprendentemente definido por líneas brillantes de color rojo que cruzan diagonalmente la composición desde el centro para encontrarse con cada esquina. Con las alas colocadas sobre un fondo rojo, las líneas se disparan a través de los pares de alas incorpóreas donde alguna vez existieron los cuerpos. Como ocurre con todas las obras de la serie, Suiko aparece en un constante estado de transformación, las mariposas se mueven y evolucionan a medida que uno permanece frente a la obra. Si bien las complejidades se pueden apreciar realmente de cerca en la impresión, desde lejos la composición adquiere una nueva vida. Desde este punto de vista, Suiko se revela con una disposición de alas en forma de globo, que se organizan en torno al patrón central de círculos concéntricos y se complementan con disposiciones externas de otras alas. Este arreglo es similar a una estructura biológica o molecular, evocadora de los organismos que representa.

    $7,146.00

  • Lina PP Printers Proof Archival Print by Mateo

    Mateo Prueba de impresión de archivo de Lina PP Printers por Mateo

    Impresión de prueba de archivo de Lina PP Printers por Mateo. Edición limitada impresa en papel MEDIUM. Obra de arte moderna de artista pop. Prueba de imprenta PP 2025. Firmada y marcada. Edición limitada PP. Tamaño de la obra: 17 x 24 pulgadas. Impresión artística con pigmentos de archivo. Prueba de impresión de archivo de Lina PP Printers por Mateo El artista francés Mateo, conocido por su arte urbano pop transformador y su obra de grafiti, presenta una poderosa declaración cultural con Lina, una impresión de pigmento de archivo de 2025 en una rara edición de Prueba de Imprenta. Con unas dimensiones de 43 x 61 cm y realizada en papel de bellas artes de alta calidad, esta impresión continúa la práctica de Mateo de fusionar el retrato con las tradiciones textiles ornamentales. Firmada y marcada como PP por el artista, esta pieza constituye una singularidad dentro de una obra limitada que celebra la identidad, la fuerza femenina y el lenguaje visual transcultural. Ornamento e identidad en armonía La protagonista de Lina es una mujer cuya mirada directa interpela al espectador con una presencia inquebrantable. Su rostro y figura se ven parcialmente ocultos y realzados por intrincados motivos de alfombras persas, plasmados con excepcional detalle y precisión. Mateo superpone con fluidez estos patrones a los contornos del rostro de la protagonista, creando la ilusión de que su piel misma está entretejida con la herencia global y la memoria ancestral. La paleta azul y dorada irradia dignidad, serenidad y geometría sagrada, invitando a los espectadores a contemplar la belleza de la complejidad y la resiliencia en las narrativas culturales modernas. Técnica y artesanía de materiales La técnica empleada en Lina refleja la síntesis característica de Mateo entre la artesanía clásica y la estética del arte urbano. Esta prueba de imprenta se produjo mediante procesos de pigmentos de archivo sobre papel Moab Entrada de 290 g/m², lo que garantiza su viveza y durabilidad. El realce de los detalles textiles no es meramente decorativo, sino que funciona como un sistema simbólico profundamente arraigado en la continua exploración de Mateo sobre el simbolismo, la herencia y la identidad híbrida. La nitidez de la impresión, junto con su superposición ornamental, produce una superficie casi escultórica sobre el papel. Visión global contemporánea La obra de Mateo desafía y expande el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti al integrar referencias de las tradiciones decorativas del norte de África, Oriente Medio y Asia en el retrato occidental contemporáneo. Lina es emblemática de esta síntesis, pues encarna tanto la inmediatez cruda del arte callejero urbano como la atemporalidad sagrada de la artesanía cultural. El formato de prueba de imprenta de esta edición añade un nivel de rareza y autenticidad para los coleccionistas, y subraya el énfasis de Mateo en el proceso, la técnica y la integridad artística. Lina es más que una imagen: es una meditación sobre la fuerza femenina, la historia y las capas entrelazadas del yo y la cultura. Con su meticulosa construcción y resonancia universal, la obra ocupa un lugar fundamental en el canon del arte figurativo moderno y el arte urbano, convirtiéndose en una adquisición esencial para los coleccionistas que buscan profundidad narrativa e impacto visual.

    $500.00

  • Take Me Now Black & White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Llévame ahora. Serigrafía en blanco y negro de Cleon Peterson.

    «Take Me Now», serigrafía en blanco y negro de Cleon Peterson sobre papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares. Obra de edición limitada. 2024 Firmado y numerado Cleon Peterson Edición limitada de 100 Tamaño de la obra 18x18 Impresión serigráfica. Una visión impactante del poder en estado puro Cleon Peterson es un artista estadounidense reconocido por representar confrontaciones tensas e imágenes impactantes que resaltan el conflicto entre figuras. Esta serigrafía en blanco y negro, titulada «Llévame ahora», exhibe su estilo característico de contrastes marcados, siluetas audaces y tensión dramática. La obra presenta dos figuras imponentes enfrascadas en una lucha dinámica, enfatizando una sensación de intensidad que atrae la mirada hacia el violento choque de cuerpos. Impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con bordes irregulares, esta pieza revela la inconfundible habilidad de Peterson para transmitir emociones viscerales a través de contornos minimalistas pero contundentes. Los espectadores suelen reconocer la influencia del arte pop urbano y el grafiti en la elección deliberada de Peterson de una paleta de colores monocromática y formas deliberadamente simples que canalizan la energía pura en una vívida narrativa visual. Temas cautivadores y ejecución magistral Take Me Now presenta temas complejos arraigados en la agresión, la dominación y la supervivencia. La tensión en la composición captura un instante fugaz donde una figura parece a punto de atacar, mientras que la otra lucha contra la subyugación. Las siluetas de Peterson se sienten como símbolos atemporales de luchas caóticas que resuenan a lo largo de la historia de la humanidad. La ausencia de detalles faciales intrincados concentra la atención en la postura y la forma, resaltando el aspecto universal del conflicto. Los marcados contrastes en blanco y negro realzan la atemporalidad de la obra, ofreciendo una estética minimalista pero poderosa. Coleccionistas y entusiastas admiran cómo Peterson emplea una combinación de técnicas de bellas artes y referencias al arte pop urbano y al grafiti, creando un estilo que se siente a la vez crudo y refinado. Obra de arte coleccionable de edición limitada Esta obra de 2024, firmada y numerada, se presenta en una edición limitada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad y carácter coleccionable. Con unas dimensiones de 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 pulgadas), la lámina adquiere una presencia imponente en cualquier pared. El uso que hace Cleon Peterson del papel Coventry Rag Fine Art Paper de 290 g/m², de calidad de archivo y con bordes irregulares, garantiza su durabilidad y una textura refinada que armoniza a la perfección con sus audaces diseños gráficos. Los sutiles bordes irregulares transmiten una cualidad artesanal, recordando a los espectadores que cada lámina se produce con meticulosidad. Los coleccionistas de arte más exigentes suelen buscar las obras de Peterson por su capacidad de fusionar influencias contemporáneas con una esencia atemporal, casi mitológica, de confrontación y conflicto. Resonancia en el arte pop callejero y el arte del grafiti Los seguidores de Peterson aprecian cómo su obra conecta con una tradición que incluye el arte pop callejero y el grafiti, formas que revolucionaron las galerías convencionales con imágenes provocadoras. Sus figuras, despojadas de detalles superfluos, reflejan un contexto donde predominan las líneas audaces y el fuerte contraste. «Take Me Now» canaliza elementos de la cultura del grafiti, donde los gestos rápidos y decisivos definen el estilo. A su vez, incorpora la noción del arte pop de utilizar imágenes impactantes y contundentes para comunicar la angustia humana. Esta confluencia de influencias hace que el arte de Peterson resulte cautivador tanto para los admiradores de la estética urbana como para los amantes del arte contemporáneo. Al fusionar la agresividad con la elegancia, «Take Me Now» ejemplifica el poder de una paleta sencilla y líneas firmes para captar la atención, dejando una huella imborrable en el espectador.

    $563.00

  • Credit Limit Bank of Ugh-Merica Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Límite de crédito Bank of Ugh-Merica Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Límite de crédito - Banco de Ugh-Merica. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel MOAB Fine Art de 290 g/m² del legendario artista de arte callejero y cultura pop moderna Denial. Límite de crédito: Tarjeta de crédito del Banco de Ugh-Merica. Arte con temática de dinero. Numerada, firmada, sellada al dorso. Edición de 25 ejemplares. 24 x 18 pulgadas. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel artístico MOAB de 290 g/m². Límite de crédito: Banco de Ugh-Merica por denegación «Límite de crédito: Banco de Ugh-Merica» es una impactante impresión artística de pigmentos de archivo creada por el artista urbano pop y de cultura moderna Daniel Bombardier, conocido como Denial. Esta obra, lanzada en una edición limitada de 25 ejemplares, refleja la aguda crítica de Denial al consumismo y a los sistemas financieros que dominan la vida moderna. Impresa en papel artístico MOAB de 290 g/m², esta pieza de 61 x 46 cm combina colores vibrantes, referencias a la cultura pop e imágenes satíricas para desafiar la percepción del espectador sobre la riqueza, el crédito y los valores sociales. Cada impresión está firmada, numerada y sellada al dorso, lo que la convierte en una pieza de colección muy valiosa dentro de la comunidad del arte urbano pop y el grafiti. El comentario visual sobre el consumismo Límite de Crédito: El Banco de la Risa transforma el diseño icónico de una tarjeta de crédito en una mordaz crítica a los sistemas financieros y la cultura de consumo estadounidense. La figura central —una mujer con la bandera estadounidense pintada en el rostro— simboliza la fascinación y la carga del patriotismo ligadas a la identidad económica. Su expresión exagerada transmite desilusión, reflejando el peso emocional de la deuda de consumo y la dependencia financiera. La sustitución de la imagen típica de la tarjeta de crédito por la interpretación satírica de Denial pone de relieve la desconexión entre las promesas de prosperidad y las realidades de la desigualdad económica. Esta obra de arte encapsula el poder del arte pop urbano para ofrecer un comentario social significativo a través de recursos visuales familiares. El enfoque de Denial hacia el arte de la cultura pop moderna Daniel Bombardier, artista canadiense, ha forjado su carrera criticando el consumismo, la política y las normas sociales a través de su arte pop urbano y sus grafitis. «Límite de Crédito: Banco de Ugh-Merica» ejemplifica su estilo característico, que combina elementos gráficos audaces con temas que invitan a la reflexión. Al apropiarse de la imaginería de una tarjeta de crédito —símbolo de riqueza y estatus—, «Negación» invita a los espectadores a reconsiderar los sistemas que dan por sentados. Su meticulosa atención al detalle, desde la nítida impresión de pigmentos de archivo hasta el papel artístico MOAB de alta calidad, garantiza que el mensaje se transmita con claridad e impacto. La relevancia cultural del límite de crédito Esta obra resuena en una era donde las conversaciones sobre desigualdad económica, deuda y hábitos de consumo son más relevantes que nunca. «Límite de crédito: Banco de Ugh-Merica» no solo critica las estructuras que perpetúan la desigualdad, sino que también cuestiona la obsesión cultural por la riqueza material y el poder financiero. Su carácter de edición limitada realza su significado, convirtiéndola en una declaración de valor tanto artístico como cultural. Como muestra de la capacidad de Denial para fusionar humor, crítica y cultura pop en una obra cohesiva e impactante, esta pieza se erige como testimonio del poder perdurable del arte pop urbano y el grafiti para desafiar las normas sociales.

    $385.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La tempestad, serigrafía de Cleon Peterson

    Serigrafía "La Tempestad" de Cleon Peterson. Impresión manual a un color sobre papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m². Obra de edición limitada. 2021 Firmado por Cleon Peterson y Edición Limitada Numerada de 30. Tamaño de la obra: 24x30. Serigrafía. Publicado por Louis Buhl & Co. Firmado, fechado y numerado a lápiz en el borde inferior. La esencia provocativa de La tempestad en el arte pop callejero En el panorama del arte pop urbano, pocas obras agitan el debate social con tanta fuerza como "La Tempestad" de Cleon Peterson. Esta serigrafía artesanal, impresa en el exquisito papel artístico Legion Sirio Ultrablack de 370 g/m², es una edición limitada que profundiza en la disonancia de la naturaleza humana y el conflicto social. Finalizada en 2021, esta pieza forma parte de una serie limitada de tan solo 30 ejemplares, cada uno con la firma de Peterson y un número único que la identifica dentro de esta exclusiva edición. Con unas dimensiones de 61 x 76 cm, "La Tempestad" impone presencia, atrayendo la mirada y la mente hacia un discurso esencial para el espíritu del arte pop urbano y el grafiti. La obra de Peterson no es apta para pusilánimes. Es un impacto visual contundente, directo y sin complejos en su representación de las facetas más oscuras de la humanidad. «La tempestad» es un testimonio de esta valentía sin complejos, presentando una dicotomía entre el blanco y el negro que trasciende el color, adentrándose en las dualidades del poder y la subyugación, el orden y el caos. La sobriedad de la paleta monocromática es una elección deliberada, reflejo de la marcada división en las estructuras sociales que Peterson suele criticar a través de su arte. La ausencia de color es un silencio estratégico que permite que la narrativa de dominación y resistencia resuene con mayor fuerza en el público. El arte pop callejero y sus diálogos en el lienzo de hormigón El arte pop callejero, bajo el cual "La Tempestad" encuentra un lugar idóneo, no es simplemente una expresión artística, sino una conversación plasmada en el lienzo de hormigón de los espacios públicos. Peterson traslada este diálogo a la exclusividad del papel de bellas artes, llevando la crudeza de las calles a las galerías y colecciones de los amantes del arte. Esta transición no es solo física; es una migración de ideas, un movimiento que traslada las verdades sin refinar y a menudo incómodas del grafiti a un espacio que invita a la contemplación y al debate. El atractivo de "La Tempestad" de Peterson se magnifica por su rareza. En el mundo del coleccionismo de arte, el valor de una obra suele estar ligado a su escasez. Una edición limitada de 30 ejemplares garantiza que solo unos pocos puedan poseer esta pieza tangible de la visión de Peterson. El meticuloso proceso de impresión manual de cada lámina y la elección de papel de alta calidad elevan "La Tempestad" de mera reproducción de arte callejero a una pieza de colección de gran relevancia cultural. La colaboración con Louis Buhl & Co. para su publicación refuerza esta narrativa, otorgándole un aire de prestigio y asegurando el legado de la obra de arte dentro de los niveles más altos del arte. El desafío de Cleon Peterson al espectador «La Tempestad» es un desafío directo planteado por Cleon Peterson. Es un reto lanzado a la sociedad, que invita al espectador no solo a observar, sino a reflexionar sobre los temas subyacentes de conflicto y control. El diálogo que inicia esta obra es un sello distintivo del arte pop urbano y el grafiti, que desde hace mucho tiempo sirven como medios para el discurso social y político. El compromiso de Peterson con estos temas es inquebrantable, y su habilidad para transmitirlos mediante la serigrafía es testimonio de su destreza artística y su comprensión de su papel como provocador en el mundo del arte. En conclusión, «La Tempestad» de Cleon Peterson es una obra impactante que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti a través de su audacia temática y su impacto visual. La serigrafía, realizada a mano sobre papel de bellas artes y limitada a treinta ejemplares selectos, trasciende los límites del arte urbano tradicional para ingresar al ámbito del coleccionismo de bellas artes, conservando al mismo tiempo el diálogo crudo y directo que define el género. Es una obra que se erige como puente entre la naturaleza efímera del grafiti y el impacto duradero de las bellas artes, un puente que Peterson recorre con gran habilidad y audaz honestidad.

    $4,376.00

  • What Party Figure- Yellow Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly What Party Figure- Yellow Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly

    Figura de colección What Party Figure - Edición limitada amarilla, escultura de vinilo, juguete de arte coleccionable, obra de arte del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020 (agotada). Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a pie. Yellow Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. La figura «What Party» en amarillo emerge como un símbolo conmovedor en la obra de Kaws, el influyente artista moderno cuyas obras han difuminado continuamente los límites entre el arte comercial y el arte contemporáneo. Esta escultura de vinilo de edición limitada mide 13 x 28,7 x 9,4 cm, un tamaño íntimo pero a la vez sustancial, que le permite destacar en cualquier colección. Lanzada en 2020, año marcado globalmente por la pandemia de COVID-19, esta pieza coleccionable adquiere una resonancia adicional, ya que su título, «What Party», evoca el aislamiento de ese año y la repentina ausencia de reuniones y celebraciones comunitarias. Elaborada en amarillo brillante, la figura es reconocible al instante como una creación de Kaws, con sus característicos ojos tachados y manos exageradas, elementos que se han convertido en sinónimo del singular lenguaje visual del artista. El juguete no es simplemente un objeto lúdico; es una obra de arte legítima e impactante que reflexiona sobre la condición humana. Su vibrante color puede interpretarse como un faro de esperanza o una llamada de atención, invitando a la reflexión sobre los cambios que afrontó nuestra sociedad, especialmente durante la abrupta pausa mundial. Cada escultura se entrega nueva en su caja original, lo que garantiza que nunca ha sido exhibida ni manipulada. La base impresa de la figura asegura su autenticidad, un aspecto fundamental para coleccionistas y admiradores de la obra de Kaws. Aunque esta pieza se catalogó como edición abierta, su disponibilidad se redujo drásticamente debido a la alta demanda, y rápidamente se agotó, convirtiéndose en una pieza de colección muy codiciada. La figura «What Party» no solo atestigua la perdurable influencia de Kaws en la intersección del arte pop, el arte urbano y el grafiti, sino que también constituye un comentario cultural plasmado en vinilo. Captura la esencia de un momento histórico único, simbolizando el anhelo colectivo de conexión en tiempos de convulsión global y el poder imperecedero del arte para reflejar y conectar con el espíritu de la época.

    $1,027.00

  • Subrosa Deck Skateboard by Faile Silkscreen

    Faile Subrosa Deck Skateboard de Faile Silkscreen

    Subrosa Deck Edición Limitada. Tabla de skate con serigrafía artística del artista de la cultura pop urbana Faile. FAILE SUBROSA, 2019 9.10" x 29.15" Madera de arce de 7 capas Edición de 150. Cada tabla viene con un certificado de autenticidad firmado por el curador Roger Gastman que confirma la autenticidad y el tamaño de la edición.

    $676.00

  • Primer I Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Primer I Impresión de archivo de Dave Pollot

    Primer I Edición Limitada Impresiones de Bellas Artes con Pigmentos de Archivo en Papel de Trapa Aterciopelado Mate de 315 g/m² del Artista de Arte Callejero y Cultura Pop y Graffiti Dave Pollot. Edición de 100 ejemplares. Medidas: 24 x 34,3 pulgadas (incluido un margen de 2 pulgadas). Impreso en papel mate aterciopelado de 315 g/m². Firmado y numerado por el artista.

    $589.00

  • Stitched Up Giclee Print by Caia Koopman

    Caia Koopman Impresión giclée cosida de Caia Koopman

    Compre impresión giclée de edición limitada de obras de arte finas cosidas en papel de archivo de algodón pesado por el artista de graffiti moderno Caia Koopman. Stitched Up mide 18"x24", impreso con tintas de pigmento de archivo en un hermoso papel de arte de archivo 100% algodón de peso pesado. Esta es una edición limitada de 100.

    $159.00

  • Blood Bag #2 - Sprayed Paint Art Collection

    Alex Pardee Bolsa de sangre #2 Serigrafía de Alex Pardee

    Bolsa de sangre n.° 2. Edición limitada y rara de serigrafía de 7 colores impresa a mano sobre papel Stardream Crystal de 285 g/m² con bordes irregulares, por Alex Pardee, artista de arte pop urbano. Alex Pardee, Bolsa de Sangre n.° 2, 2021. Serigrafía de 7 colores sobre papel Stardream Crystal de 285 g/m² perlado con borde irregular. 24 x 18 pulgadas (60,9 x 45,7 cm). Edición de 100 ejemplares firmados y numerados. La serie de pinturas “Congealed” de Alex Pardee. El artista considera esta serie “un conjunto de coloridas pinturas y dibujos que creé utilizando sangre donada por mis amigos imaginarios. ¡Lo genial de los amigos imaginarios es que su sangre puede ser del color que yo quiera! ¡Y fueron tan generosos como para compartirla! Estas obras son algunas de mis pinturas favoritas de todas las que he hecho”.

    $256.00

  • Icons Show Charlie Chaplin Madonna Poster by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Iconos de Charlie Chaplin, póster de Madonna por Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Icons Show - Impresión giclée de edición limitada de la obra de arte de Charlie Chaplin y Madonna en papel brillante por el artista de graffiti de la cultura pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Póster promocional súper raro en excelente estado del concierto "Icons" de Mr. Brainwash en Nueva York en 2010. Dimensiones: 89 x 58,5 cm / 36 x 24 pulgadas. Impresión litográfica offset sobre papel fino brillante. Firmado en la plancha. 2010

    $467.00

  • The Greed Depression Large Format Silkscreen Print by NoName x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $4,011.00

  • Follow Your Dreams Chrome Gold Painted Resin Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Escultura de resina pintada en oro cromado "Sigue tus sueños" de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sigue tus sueños. Escultura de resina pintada en oro cromado de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Edición limitada. Obra de arte pop. Artista callejero. Bellas artes. Escultura firmada y numerada de 2023, edición limitada de 18 piezas. Tamaño de la obra: 11 x 7,25 x 1,5 pulgadas. Incluye caja con la inscripción "Sigue tus sueños" en color amarillo dorado cromado. La encarnación escultórica de la aspiración de Thierry Guetta «Sigue tus sueños», una escultura de resina pintada en dorado cromado de Thierry Guetta, conocido como Mr. Brainwash, es una brillante representación de las aspiraciones que encarnan el arte pop urbano y el grafiti. Esta pieza de edición limitada, una de tan solo 18 ejemplares, está impregnada de un espíritu de motivación y superación personal. Cada escultura está firmada y numerada, lo que certifica su exclusividad, y mide 28 x 18,4 x 3,8 cm. Se presenta en una caja que reproduce el mensaje de la obra y refleja su tonalidad dorada cromada, creando una experiencia estética y temática integral. El mensaje de la escultura, «Sigue tus sueños», es una exhortación que conecta con la búsqueda humana fundamental de propósito y pasión. El audaz y lujoso acabado dorado de Guetta transforma la frase de una simple sugerencia a una poderosa exhortación. Este uso del oro no solo atrae la atención por su brillo, sino también por sus connotaciones históricas de valor y prestigio. Al utilizar este color en su escultura de arte pop callejero, Guetta conecta la naturaleza tradicionalmente rebelde del grafiti con un mensaje atemporal e inspirador. La importancia del material en la expresión artística de Guetta El uso de resina en «Follow Your Dreams» permite lograr las líneas precisas y nítidas que definen las letras de la escultura, una muestra de la atención al detalle y la dedicación a la calidad de Guetta. Las propiedades del material también garantizan que la pieza sea ligera y duradera, ideal para una obra de arte destinada a ser exhibida y apreciada a lo largo del tiempo. La pintura dorada cromada aplicada a la resina realza la tridimensionalidad de la escultura, permitiéndole interactuar con la luz y el espacio de una manera dinámica y en constante evolución. La maestría de Guetta en la creación de este tipo de obras refleja la evolución del arte urbano, desde sus primeras formas efímeras hasta las piezas perdurables y coleccionables que ahora pueblan galerías y colecciones privadas. La edición limitada de «Follow Your Dreams» subraya aún más su exclusividad e importancia como obra de arte, sin dejar de lado la accesibilidad y las raíces populares del arte pop urbano. El papel del Sr. Lavado de Cerebro en la escena del arte contemporáneo El Sr. Brainwash, o Thierry Guetta, ha sido una figura controvertida en el mundo del arte, con una trayectoria que difumina las fronteras entre el arte, la imagen de marca y la fama. Sus esculturas, como "Sigue tus sueños", reflejan su personalidad arrolladora y su capacidad para cautivar al público. La obra de Guetta suele transmitir mensajes motivacionales; esta pieza no es una excepción. Las palabras de aliento y la impactante presentación visual se han convertido en un sello distintivo de su producción artística. Esta escultura ejemplifica la fusión del lenguaje visual del arte urbano con la sensibilidad del arte pop: accesible, atractiva y diseñada para comunicarse directamente con un público amplio. A través de sus obras, Guetta ha contribuido a elevar el arte urbano al estatus de bellas artes, manteniendo su esencia como una forma de arte para el pueblo. "Sigue tus sueños" es una manifestación física de esta esencia, que sirve tanto de inspiración como de recordatorio del poder transformador del arte.

    $3,063.00

  • Franklin Street Giclee Print by Matthew Grabelsky

    Matthew Grabelsky Impresión giclée de la calle Franklin de Matthew Grabelsky

    Edición limitada de la obra de arte pop de Franklin Street, impresión giclée en papel de algodón de archivo del artista moderno de graffiti urbano Matthew Grabelsky. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de 2016. Tamaño de la obra: 18x18 pulgadas.

    $226.00

  • Kiss Giclee Print by Conrad Roset

    Conrad Roset Beso Giclee Imprimir por Conrad Roset

    Edición limitada de impresión giclée de la obra de arte Kiss en papel de 330 g/m² del artista de graffiti de la cultura pop Conrad Roset.

    $134.00

  • Bunny Boy- Lavender Art Toy Sculpture by Faile

    Faile Bunny Boy - Escultura de juguete de arte lavanda de Faile

    Bunny Boy - Escultura de resina fundida de edición limitada Lavanda. Obra de arte del artista callejero de graffiti y artista pop moderno Faile. Edición limitada de 200 ejemplares, 2006 Pequeñas abrasiones en la punta del zapato derecho; suciedad superficial leve. FAILE (n. 1975) Bunny Boy (Lavanda), 2006 Resina fundida 5 pulgadas (12,7 cm) (alto) Edición de 200 Producida por el artista.

    $863.00

  • Connectats A Barcelona Archival Print by El Pez

    El Pez ARCHIVALPP Impresión de archivo de ARTIST

    Compre la impresión de edición limitada de TITLE en ilustraciones modernas de artistas pop MEDIUM. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Archival Pigment Fine Art INFORMACIÓN

    $504.00

  • Wild Heart HPM Archival Print Stencil by Zimer

    Zimer Plantilla de impresión de archivo Wild Heart HPM de Zimer

    Wild Heart Edición Limitada, Estarcido, Impresiones de pigmentos de archivo HPM con detalles a mano sobre papel de 300 g/m² de prensado en frío por Zimer, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2022 Firmado y numerado HPM. Plantilla de dos capas pintada a mano sobre papel de 300 g/m² prensado en frío. Los bordes están rasgados a mano y cada pieza mide 38 x 40,5 cm. Edición limitada de 25 ejemplares. Desatando la pasión: El corazón salvaje de Zimer en el arte callejero moderno La serie de edición limitada «Wild Heart» de Zimmer, artista callejero de graffiti reconocido por su estilo dinámico y expresivo, encapsula el espíritu del arte pop contemporáneo. Lanzada en 2022, esta serie presenta obras pintadas a mano con esténcil de dos capas sobre papel de 300 g/m² de grano fino. Cada lámina, de 38 x 40 cm, es testimonio de la dedicación del artista a su oficio y su habilidad para comunicar emociones profundas a través del arte pop moderno. La trayectoria artística y la técnica de Zimer «Corazón Salvaje» de Zimer no es solo una obra de arte, sino la culminación de su trayectoria en el vibrante mundo del arte pop urbano y el grafiti. Los bordes rasgados del papel de prensa en frío simbolizan una energía cruda, casi salvaje, similar a la naturaleza indómita de un corazón libre. Esta elección de presentación es deliberada, pues refleja el compromiso del artista con la autenticidad y la experiencia táctil del arte. Las impresiones, numeradas y retocadas a mano, pertenecientes a una edición de 25 ejemplares, evidencian la exclusividad y el toque personal inherentes a la obra de Zimer. La creación de una plantilla de dos capas es meticulosa y laboriosa, lo que refleja el enfoque intrincado del artista hacia el arte urbano. Al pintar a mano cada capa, Zimer dota a su obra de inmediatez e individualidad, garantizando que no haya dos impresiones idénticas. La resonancia cultural de "Corazón salvaje" «Corazón Salvaje» resuena con el pulso cultural del arte pop urbano, un género que se nutre del dinamismo de la vida urbana y la emoción pura. La elección del corazón por parte de Zimer, símbolo perdurable de amor y pasión, es clásica y contemporánea a la vez. El contraste de rojos vibrantes con la sobriedad del papel cautiva la mirada del espectador, invitándolo a adentrarse en las complejidades del diseño y en la profundidad de sus propias emociones. Esta serie trasciende el arte visual; explora la pasión, la vitalidad y la condición humana. Si bien el corazón suele representarse de forma simplificada en el grafiti tradicional, aquí se reinventa con complejidad y profundidad, reflejando la naturaleza multifacética del amor y la vida misma. «Corazón Salvaje» de Zimer es una declaración audaz dentro del arte pop urbano y el grafiti. Simboliza la pasión, es un referente del arte pop moderno y una serie coleccionable que captura la esencia del arte urbano: su capacidad para evocar emociones y provocar la reflexión. A medida que cada pieza encuentra su lugar en las paredes de coleccionistas y entusiastas, lleva consigo el espíritu salvaje e indómito del corazón que Zimmer da vida con tanta maestría.

    $248.00

  • Lovers HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Amantes HPM Stencil Serigrafía de Lady Aiko

    Esténcil de amantes, serigrafía de 10 colores, edición limitada impresa en papel de bellas artes por el artista Aiko, obra de arte pop contemporánea. Edición limitada de 40 ejemplares, firmada y numerada a mano con plantilla, 2016. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Me encanta crear imágenes relacionadas con momentos románticos, amantes y besos. Mis temas casi siempre giran en torno a historias románticas, parejas y chicas sexys en su día a día. Mi nombre, Aiko —uno de los nombres más comunes para chicas japonesas— significa amor. El amor ha sido mi tema central desde la infancia. Me ha apasionado crear arte desde que era pequeña. Siempre hacía arte para mí, mi madre, mi familia y mis compañeros de clase. Simplemente por diversión. Disfruto creando algo que nos haga sentir bien, algo bello que pueda compartir con todos. Algo lleno de amor. - Aiko

    $1,099.00

  • Robot With Heart Sky Blue Art Toy by Chris RWK- Robots Will Kill

    Chris RWK- Robots Will Kill Juguete artístico VINYLTOY de ARTIST

    Compra la obra de arte coleccionable de esculturas de vinilo de edición limitada VINYLTOY de Pop Street Artist. 2022 Edición limitada de XXX Obra de arte Tamaño XXX Nuevo En caja Con sello/Impreso/COA INFORMACIÓN

    $476.00

  • KAWS Companion 2020- Brown Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly KAWS Companion 2020- Juguete de bellas artes marrón de Kaws- Brian Donnelly

    KAWS Companion 2020 - Figura coleccionable de vinilo marrón de edición limitada, obra de arte del artista de graffiti callejero Kaws. Edición abierta descatalogada de 2020 de Kaws, pieza de colección rara. Tamaño: 17,13 x 8,86 x 3,15 pulgadas. Nueva en caja. Arte reflexivo en KAWS Companion 2020-Brown KAWS Companion 2020-Brown, una pieza de colección de vinilo que marca un hito en el arte contemporáneo, celebra el 20.º aniversario del icónico KAWS Companion. Lanzada el 17 de diciembre de 2020, esta obra resonó con el público global, reflejando la experiencia colectiva de ese año. La figura, en posición prona, boca abajo, captura un momento de quietud y reflexión, un atributo que la ha convertido en una pieza simbólica para exhibir. Con unas dimensiones de 43,5 x 22,5 x 8 cm, esta edición descatalogada añade un toque sobrio pero elegante a la serie con sus tonos marrones terrosos, que contrastan con la vibrante paleta característica de KAWS. KAWS Companion 2020-Brown encarna la evolución del movimiento del arte pop urbano, ofreciendo una forma que es a la vez un comentario sobre los acontecimientos del año y una celebración de dos décadas de contribuciones de KAWS al mundo del arte. Su diseño plano es una elección estilística distintiva que realza su atractivo visual, convirtiéndola en una pieza muy apreciada entre coleccionistas y entusiastas del arte del graffiti callejero. KAWS Companion 2020-Brown: Un símbolo de la época La figura KAWS Companion 2020-Brown simboliza su época, encapsulando la pausa y la contemplación que marcaron el final de 2020. Esta pieza de colección, nueva en su caja, trasciende su función como simple objeto. Adquiere un rol narrativo que conecta con el espectador con una intimidad poco común en ediciones limitadas. La postura melancólica de la Companion es un conmovedor recordatorio de los desafíos del año, pero su existencia como obra de arte también simboliza la esperanza y el espíritu creativo perdurable. El lanzamiento de esta figura demuestra la sensibilidad de KAWS hacia su público y el momento cultural, en sintonía con la esencia del arte pop urbano y el grafiti. La Companion 2020-Brown, a través de su postura y color, comunica un sentimiento universal que resuena en diversos contextos, tendiendo un puente entre el arte y la experiencia vivida. Compañero 2020-Brown: Una continuación del legado de KAWS La figura KAWS Companion 2020-Brown continúa el legado del artista y constituye una importante aportación al género del arte pop urbano. Su rareza, al ser una edición descatalogada, no ha hecho sino aumentar su valor como pieza de la historia del arte. KAWS, figura clave en la consolidación del arte urbano como objeto de colección, muestra la madurez de su obra a través de esta figura, presentando una pieza tan contemplativa como cautivadora. El diseño plano de la Companion 2020-Brown le confiere una elegancia singular, invitando al espectador a una interacción personal con la obra. Es un testimonio del potencial de los juguetes de vinilo para trascender su percepción inicial como objetos lúdicos y convertirse en profundas declaraciones dentro del discurso artístico. A medida que el arte pop urbano sigue ganando reconocimiento, la Companion 2020-Brown de KAWS se erige como un testimonio de la profundidad, la diversidad y la capacidad del género para reflejar narrativas contemporáneas.

    $1,001.00

  • Tooth For Tooth Original Acrylic Painting by RT Vegas

    RT Vegas Diente por diente. Pintura acrílica original de RT Vegas.

    Tooth For Tooth es una pintura acrílica original de RT Vegas, una obra de arte sobre lienzo lista para colgar, creada por artistas pop del arte callejero. 2010 Acrílico firmado sobre lienzo estirado listo para colgar Pintura Obra de arte original Tamaño 22,5x16. RT Vegas: Una voz vibrante en el arte pop callejero La pintura acrílica original "Diente por diente" de RT Vegas ejemplifica el dinamismo y la expresividad del arte pop urbano. Creada en 2010, esta obra es una pieza emblemática de RT Vegas, artista pop urbano conocido por sus imágenes impactantes y su lenguaje provocador. Firmada por el artista, esta obra lista para colgar mide 57 x 40,6 cm y constituye una pieza fundamental dentro del panorama del arte urbano contemporáneo. El enfoque artístico de RT Vegas fusiona la crudeza del arte urbano con el atractivo del arte pop, dando como resultado obras visualmente impactantes y ricas en significado. "Diente por diente" es un lienzo repleto de contrastes sorprendentes, formas fluidas y una inquietante representación antropomórfica que cautiva la mirada y estimula la reflexión. El uso de acrílicos permite obtener colores vibrantes y duraderos que resaltan sobre el lienzo, una característica que se ha convertido en el sello distintivo de la obra de Vegas. La pintura invita a la reflexión, evocando la expresión cruda y sin filtros del grafiti y la audacia del arte pop. RT Vegas ha perfeccionado un lenguaje visual único que resuena con fuerza en el debate público, poniendo de relieve a menudo problemáticas sociales y emociones humanas que conectan con un público diverso. El título de la obra, «Diente por diente», sugiere temas de reciprocidad y equilibrio, aludiendo quizás a reflexiones más profundas sobre la justicia o la retribución. El poder evocador del arte callejero en la obra de RT Vegas «Diente por diente» de RT Vegas es un testimonio de la habilidad del artista para comunicar temas complejos a través del arte pop urbano. El poder de su obra reside en su capacidad para transmitir mensajes universales y profundamente personales, aprovechando la accesibilidad del arte callejero y el atractivo generalizado del arte pop. Las pinturas de Vegas a menudo encapsulan un instante, reflejando las reacciones del artista ante el mundo que lo rodea. En esta pieza, los rostros expresivos y las líneas curvas crean una sensación de movimiento e intensidad típica del estilo de Vegas. El lienzo tensado sirve como una ventana a la psique del artista, destilando el mundo exterior en una serie de viñetas emocionales. Como gran parte de la obra de Vegas, esta pintura no es simplemente una imagen estática, sino una entidad viva que se comunica con quienes la contemplan. «Diente por diente» es un ejemplo convincente del compromiso de RT Vegas con el género del arte pop urbano. Su obra es un faro en el arte contemporáneo, que destaca la importancia del arte callejero y el grafiti como formas válidas y vitales de expresión artística. A través de sus vívidas composiciones y su temática atractiva, RT Vegas continúa captando la atención tanto de los amantes del arte como de los coleccionistas, afianzando su posición como una figura influyente en el arte pop callejero.

    $168.00

  • Weeping Giclee Print by Hsiao Ron Cheng

    Hsiao Ron Cheng Impresión giclée llorando de Hsiao Ron Cheng

    Obra de arte "Weeping Artwork", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Hsiao Ron Cheng. Hsiao Ron Cheng, un artista increíble de Taipei, Taiwán, y parte del colectivo artístico Prisma.

    $217.00

  • What Party Figure- White Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly What Party Figure- White Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly

    Figura de colección What Party - Edición limitada en vinilo blanco, escultura coleccionable de arte del legendario artista moderno Kaws. Edición abierta COVID de 2020 (Agotada) Tamaño: 5,1 x 11,3 x 3,7 pulgadas. Nueva en caja. Impresa a mano. White Chum se pregunta qué pasó con las fiestas en 2020. Figura de vinilo blanco What Party de KAWS: Aislamiento, identidad y escultura en el arte pop callejero y el grafiti What Party White es una escultura de vinilo de KAWS, creada en 2020 y lanzada en edición abierta durante el confinamiento global y la pausa cultural. Con una altura de 28,7 cm y unas dimensiones de 13 x 9,4 cm, la figura está hecha de vinilo blanco brillante y presenta la silueta hinchada y segmentada del personaje Chum, una figura recurrente en el lenguaje visual de KAWS. Distribuida en una caja minimalista con un boceto de la figura, esta edición se lanzó durante la pandemia de COVID-19 y rápidamente se convirtió en un símbolo de la época. La postura encorvada del personaje, sus ojos cerrados y su lenguaje corporal introspectivo se entienden universalmente sin necesidad de texto. Es un objeto de reflexión, ejecutado en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, donde convergen el producto de consumo, la escultura artística y el comentario cultural. KAWS, Chum y el personaje como representante emocional La figura de Chum, presentada por primera vez en obras anteriores de KAWS, es una reinterpretación del muñeco Michelin, reinventada con los característicos ojos tachados con una X y manos de guante caricaturescas del artista. En «What Party», Chum adquiere una forma más exagerada, similar a un globo. Los brazos cuelgan bajos, los hombros se hunden hacia adentro y la presencia de la figura se siente pesada a pesar del acabado brillante. Es una escultura que habla a través del silencio. En la edición blanca, se borran todos los detalles excepto la sombra y la forma. La ausencia de color transforma a Chum en una versión fantasmal de sí mismo, evocando preguntas sobre la presencia, la identidad y la quietud. En el arte pop urbano y el grafiti, estas figuras centradas en el personaje suelen canalizar el estado de ánimo colectivo, y aquí, Chum encarna un momento de quietud global donde las fiestas, la interacción social y las reuniones públicas desaparecieron. Sencillez material e impacto escultórico El vinilo utilizado en What Party White posee un brillo suave, ofreciendo una sensación táctil que resulta a la vez familiar y clínica. La pieza carece de articulación, de rostro más allá de sus ojos fijos, y de detalle alguno más allá de su estructura abultada. Sin embargo, su presencia física es profunda. KAWS comprende la forma, el equilibrio y la presencia espacial, dotando incluso al objeto más simple de un peso emocional. La edición se distingue por un texto impreso en la base que identifica la pieza, y la propia caja se convierte en parte de la experiencia, presentando un dibujo monocromático de la figura que evoca tanto un esquema del producto como una necrología visual. La presentación minimalista eleva esta figura de vinilo al ámbito de la escultura, obligando al público a reflexionar sobre qué define la emoción, la memoria y la representación en forma de objeto coleccionable. Edición como cápsula del tiempo en arte pop callejero y graffiti Lanzada en 2020, la edición What Party White se convirtió instantáneamente en un símbolo de ausencia y adaptación. Aunque técnicamente se catalogó como edición abierta, su tirada fue limitada debido a las circunstancias del año, lo que la convirtió en una pieza descatalogada y muy codiciada. La obra funciona como una cápsula del tiempo, documentando no solo un período de la historia mundial, sino también un cambio en la forma en que el público del arte colecciona, se conecta y reflexiona. KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly, sigue siendo uno de los artistas más influyentes del arte urbano pop y el grafiti, tendiendo un puente entre el minimalismo gráfico de inspiración callejera y la escultura de bellas artes. What Party White es una destilación de ese legado, que combina vulnerabilidad y diseño en una figura que se yergue sola, aislada, preguntándose adónde fueron el ruido, el movimiento y el contacto humano. La escultura no es una invitación a la fiesta; es la pregunta de qué queda cuando la música se detiene.

    $1,001.00

  • No More Amore Art Toy Sculpture by Abell Octovan

    Abell Octovan No More Amore Art Toy Escultura de Abell Octovan

    Escultura de poliresina No More Amore, obra de edición limitada del artista Abell Octovan, famoso por su pintura pop graffiti y arte callejero. Especial de San Valentín 2022: Cupido se cansó de emparejar parejas. Está harto de la comercialización de San Valentín, harto del llanto desconsolado de los corazones rotos, harto de oír a la gente suplicar que los dejen volver con sus ex. El romanticismo ha muerto, ahora el amor es material. Rodeado de corazones rotos, descansa y tensa su arco y flecha rojos. Inspirada en las esculturas clásicas griegas, «No More Amore» presenta un suave efecto mármol. En rojo destacan su arco y flecha, y la frase «Hasta que el amor nos separe», que representa el inevitable desamor que trae consigo.

    $651.00

  • Love Will Tear Us Apart Giclee Print by Copyright

    Copyright Love Will Tear Us Apart Impresión Giclee por derechos de autor

    El amor nos separará. Obra de arte pop callejera. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes por un artista moderno de grafiti urbano. Copyright. 2022. Firmada. 23,62 x 23,62. Edición de 33. En esta obra, Copyright emplea su singular fusión de arte urbano y bellas artes para presentarnos una pieza inspirada en el emblemático tema de Joy Division, «Love Will Tear Us Apart». La obra representa a una mujer rodeada de motivos simbólicos que evocan la sensación de enamorarse.

    $323.00

  • When I Don't Remember You Glow Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Cuando no te recuerdo serigrafía brillante de Tim Doyle

    UnReal Estate - When I Don't Remember You - Glow Followed Edición Limitada Brilla en la Oscuridad Impresión Serigráfica Manual de 4 Colores sobre Papel de Bellas Artes por Tim Doyle Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Hora de Aventuras, TV, Mago, Hielo, Castillo, Pingüino, Hombre, Brilla en la oscuridad

    $229.00

  • Flowers Skateboard Art Deck by Vans x Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK SKATEBOARD Skateboard Art Deck de ARTIST

    Compre SKATEBOARD Impresión de archivo de edición limitada en tabla de skate de madera por Street Artwork Graffiti Artist. 2023 Edición limitada firmada y numerada de XXX Skateboard Artwork Tamaño XXXX Skateboard Art Deck INFORMACIÓN

    $804.00

  • Signs Of The Crimes Orange Metal UV-Cured Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Señales de los crímenes. Impresión en metal naranja curada con luz ultravioleta por Ron English - POPaganda

    Señales de los crímenes: Impresión de archivo curada con UV enmarcada en rojo anaranjado sobre panel de aluminio HD barnizado. Obra de arte del artista de la cultura pop callejera Ron English - POPaganda. Edición limitada firmada de 100 ejemplares (2020). Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Enmarcada y lista para colgar. Señales de los crímenes Rojo Naranja de Ron English - POPaganda: Simbolismo satírico en el arte pop callejero y el grafiti Signs Of The Crimes Red Orange es una obra de arte de edición limitada de 2020 del ícono de la cultura pop urbana Ron English (POPAganda). Se trata de una impresión de archivo de 61x61 cm (24x24 pulgadas) curada con luz ultravioleta sobre panel de aluminio de alta definición. Enmarcada y lista para colgar, esta edición firmada de 100 ejemplares fusiona un color minimalista vibrante con una distorsión hiperrealista, destacando la profunda crítica de English a los íconos del consumo y la contradicción psicológica. La pieza presenta una carita sonriente amarilla sobre un fondo rojo anaranjado intenso, pero al observarla con detenimiento, la tradicional expresión de felicidad se ve interrumpida por una grotesca boca anatómica. Una mandíbula humana fotorrealista sonríe tras la fachada sintética del emoji, dejando al descubierto la estructura ósea, las encías y los dientes. La obra provoca una confrontación entre la felicidad superficial y la incomodidad oculta, plasmada en el lenguaje visual del arte pop urbano y el grafiti. Deconstrucción visual y parodia cultural Ron English-POPAganda es conocido por su habilidad para remezclar y transformar iconos universalmente reconocidos, convirtiéndolos en parodias visuales que cuestionan su intención original. En Signs Of The Crimes Red Orange, la carita sonriente se convierte en un vehículo de sátira. Creada originalmente en la década de 1960 como símbolo de cordialidad corporativa y posteriormente adoptada por las subculturas rave y acid house, la carita sonriente suele asociarse con euforia, inocencia y popularidad masiva. English rompe esa asociación —literalmente— al reemplazar la boca dibujada con líneas por una representación quirúrgicamente precisa de una sonrisa humana. El resultado es inquietante y provocador. Invita al espectador a sonreír al mismo tiempo que lo obliga a sentirse perturbado. Este tipo de tensión visual es fundamental en el enfoque de Ron English-POPAganda, donde los símbolos populares se desmontan, se reconstruyen y se muestran en sus formas más honestas o exageradas. Material, proceso de impresión y presentación Esta obra se produce con tintas de archivo curadas con UV sobre un panel de aluminio HD barnizado, un proceso que garantiza la intensidad del color y su conservación a largo plazo. Su superficie lisa y resistente permite que la intensa saturación del fondo y la precisión contrastante del rostro sonriente sean las protagonistas. El acabado barnizado de la impresión le confiere una luminosidad especial bajo la luz, lo que la hace ideal para su exhibición en galerías, espacios comerciales o privados. Cada ejemplar está firmado a mano por Ron English-POPAganda, lo que certifica su lugar dentro de su colección de obras visuales disruptivas. Enmarcada y lista para colgar, esta obra no es solo una pieza de arte, sino un objeto de comentario plenamente logrado, concebido para generar un impacto inmediato. Ron English: La influencia de POPaganda en el arte pop callejero y el grafiti Nacido en Estados Unidos en 1959, Ron English (POPAganda) es una figura fundamental del arte pop urbano y el grafiti, reconocido por sus técnicas pioneras en la liberación y subversión de la publicidad exterior. Su trayectoria abarca bellas artes, juguetes de vinilo, murales políticos y diseño comercial, siempre con la misma intención: revelar las verdades ocultas tras las mitologías modernas. La obra de English se nutre constantemente de una desconfianza hacia el lenguaje corporativo y una fascinación por el poder seductor de la repetición visual. «Signs Of The Crimes Red Orange» encapsula esta filosofía, tomando uno de los iconos más reconocibles a nivel mundial y convirtiéndolo en un símbolo de agresión reprimida, identidad sintética y manipulación mediática. La pieza funciona como homenaje y crítica a la vez, un ejemplo contundente de cómo una forma simple puede engendrar una profunda complejidad al ser vista a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti.

    $371.00

  • To Love And To Hold Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Impresión giclée "Amar y abrazar" de Bec Winnel

    Impresión giclée "To Love And To Hold" de Bec Winnel. Obra de arte de edición limitada impresa en papel de bellas artes. Artista callejero pop y grafiti. 2014 Edición limitada firmada y numerada de 25 obras de arte Tamaño 11x16 Mujer de cabello blanco con flores de lirio. La seductora fusión de motivos florales y retratos en "Amar y abrazar" de Bec Winnel «Amar y abrazar», una impresión giclée de la artista australiana Bec Winnel, presenta una cautivadora fusión de retrato y naturaleza, un tema recurrente en el arte pop urbano y el grafiti, pero expresado aquí con una delicadeza singular. Limitada a una colección de 25 ejemplares firmados y numerados, la obra, de 28 x 40 cm, muestra a una mujer de cabello blanco con flores de lirio, una yuxtaposición que evoca temas de pureza, belleza y la sutileza de las emociones humanas. La narrativa artística de Bec Winnel en el arte pop callejero La contribución de Bec Winnel al arte contemporáneo se caracteriza por sus representaciones etéreas y casi de otro mundo de la mujer, a menudo combinadas con elementos de la naturaleza. «Amar y abrazar» no es la excepción. El toque preciso y delicado de Winnel insufla vida al papel, creando una textura y profundidad que recuerda a los murales y texturas del arte pop urbano y el grafiti. Esta obra invita al espectador a una narrativa tejida a partir de la mirada penetrante de la protagonista y la vibrante vida de los lirios. La interacción entre la protagonista y los lirios en «Amar y abrazar» es significativa. Los lirios suelen asociarse con la devoción, la pureza, la renovación y el renacimiento. Al yuxtaponer estas flores con la mirada de la mujer, Winnel sugiere una historia de amor eterno, un momento de contemplación o un ciclo de crecimiento y transformación. La edición limitada de la obra aumenta su valor, convirtiéndola en una pieza de colección que posee no solo valor estético, sino también una narrativa emocional que resuena en el espectador. Técnica y expresión en las láminas de edición limitada de Winnel La técnica empleada por Winnel en sus impresiones giclée garantiza la captura de cada sutil detalle de su obra original, desde los suaves tonos del cabello de la mujer hasta los intrincados detalles de los lirios. La impresión giclée, conocida por su alta calidad de reproducción, se adapta especialmente al estilo de Winnel, que a menudo presenta suaves degradados y delicados matices que se perderían con métodos de impresión de menor calidad. «Amar y Conservar» refleja la misma atención al detalle y expresividad que caracteriza al arte pop urbano y al grafiti. Si bien este último suele encontrarse en entornos urbanos y se caracteriza por su exhibición pública y sus mensajes a menudo contundentes, la impresión de Winnel traslada la esencia de esta expresión artística a un espacio personal y contemplativo. La obra no impone su presencia en la pared, sino que susurra desde el marco, permitiendo una conexión más profunda e íntima con el arte. El impacto duradero de "Amar y abrazar" El impacto perdurable de "To Love And To Hold" dentro del contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti es testimonio de la versatilidad y el alcance del movimiento. Si bien el arte pop urbano se asocia a menudo con paisajes urbanos y el comentario social y político inherente al grafiti, la obra de Winnel muestra cómo los principios de este movimiento pueden traducirse a diferentes medios y entornos. Su trabajo nos recuerda que el arte pop urbano no se limita al espacio ni a la escala, sino que se define por su capacidad de conmover, involucrar y transmitir significado. En manos de quienes poseen una pieza de esta edición limitada, "To Love And To Hold" sigue siendo más que una simple obra de arte. Es un portal a una historia, una emoción y una parte del alma de la artista. Es un recordatorio de la belleza que se encuentra en la quietud, la fuerza en la vulnerabilidad y la profunda conexión entre la humanidad y el mundo natural. De este modo, la obra de Bec Winnel constituye una pieza perdurable dentro de la narrativa en constante evolución del arte pop callejero y el arte del grafiti, tendiendo un puente entre lo íntimo y lo universal, la colección privada y el espectáculo público.

    $211.00

  • Word Games Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Impresión de archivo de papel secante de juegos de palabras de Ben Frost

    Juego de palabras en papel secante. Edición limitada. Impresión artística de pigmento de archivo sobre papel secante perforado de Ben Frost. Arte pop y LSD. El artista contemporáneo australiano Ben Frost es conocido por su audaz e irreverente arte pop. Su inconfundible interpretación de la cultura pop subvierte la iconografía cotidiana de las marcas más importantes del mundo. Al subvertir el significado y los mensajes de los medios de comunicación convencionales, la mordaz crítica de Frost a la publicidad, el entretenimiento y la política resulta provocadora y controvertida. La esencia del comentario de Frost se basa en subvertir el significado y los mensajes promovidos por los medios de comunicación convencionales. En otras palabras, y como él mismo ha afirmado: «Cuanto menos llenes tu mente con las trampas de la publicidad y la mala televisión, más espacio tendrás en tu cerebro para cosas valiosas». Al mismo tiempo, su visión de la cultura pop moderna resulta igualmente convincente. Los medios de comunicación convencionales, la publicidad y la política se identifican como algunos de sus principales campos de interés, que utiliza y mezcla de forma provocadora. El término «provocador» no se emplea al azar. Lo que hace el arte de Ben Frost es, esencialmente, la apropiación y la instrumentalización de imágenes contra el mismo sistema que las originó.

    $385.00

  • I Love Graffiti Original Acrylic Canvas Painting by LushSux

    LushSux Amo la pintura original de la lona de acrílico de Graffiti de LushSux

    Me encanta el graffiti. Pintura original acrílica sobre lienzo de lino de LushSux, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Pintura original de graffiti acrílico firmada, 2014, sobre lienzo tensado. Tamaño de la obra: 15,75 x 19,6 pulgadas. Texto: "I Love Graffiti". La esencia de "I Love Graffiti" de LushSux «I Love Graffiti», una impactante obra de LushSux, realizada en acrílico sobre lienzo de lino, captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti con una audaz sencillez que dice mucho. Creada en 2014, esta pieza original firmada mide 40 x 50 cm y presenta la frase «I Love Graffiti». LushSux, artista urbano australiano conocido por su obra controvertida y a menudo humorística, utiliza esta pieza para expresar directamente su pasión por el grafiti, un sentimiento compartido por muchos dentro y fuera de la comunidad grafitera. El mensaje directo, reforzado por la elección del artista de representar el texto con un estilo que recuerda a las letras del grafiti, transmite una sincera apreciación por esta forma de arte, a la vez que alude a la compleja relación que la sociedad mantiene con el grafiti. Elementos estilísticos y comentarios culturales en la obra de LushSux El diseño de la obra, caracterizado por gruesos contornos negros rellenos de azul celeste, refleja la estética esencial del grafiti: audaz, legible a distancia y sin complejos. Este enfoque visual no es solo una elección artística, sino también un guiño a los orígenes del grafiti como forma de comunicación callejera, a menudo utilizada para transmitir mensajes o marcar territorio. El uso que hace LushSux de un lienzo de lino tensado como soporte para esta pieza eleva el acto tradicionalmente ilícito del grafiti al ámbito de las bellas artes, invitando a los espectadores a reconsiderar la distinción entre vandalismo y arte. La inclusión de una nota a pie de página sardónica, «siempre y cuando no esté en mi propiedad», añade una capa de comentario autocrítico, reconociendo la naturaleza polémica del grafiti como arte celebrado y, a la vez, como una molestia pública criticada. La contribución de LushSux al diálogo sobre el arte callejero Con «I Love Graffiti», LushSux contribuye al diálogo actual sobre el lugar del arte urbano en la cultura contemporánea. Al llevar una declaración de amor por el grafiti al espacio de la galería, el artista tiende un puente entre las expresiones crudas, a menudo no autorizadas, que se encuentran en los muros de la ciudad y la experiencia aséptica y curada de contemplar arte en entornos convencionales. Esta obra sirve como recordatorio de las raíces del arte pop urbano, arraigadas en el amor por la expresión audaz y el deseo de dejar huella en el mundo. Como artista pop moderno, LushSux transita la delgada línea entre la irreverencia y el homenaje, utilizando su plataforma para celebrar y, a la vez, analizar críticamente la forma de arte a la que ha dedicado su carrera. «I Love Graffiti» se erige como testimonio del atractivo perdurable del grafiti y su capacidad para provocar, inspirar y conectar con un público amplio.

    $793.00

  • Work Well Together HPM Spray Paint Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía con pintura en aerosol HPM "Trabaja bien juntos" de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Serigrafía con pintura en aerosol Captain America HPM de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Serigrafía de técnica mixta sobre papel de bellas artes con bordes irregulares. Edición limitada de obra de arte pop callejero. Obra de arte de 2018, firmada, enmarcada a medida, realizada con pintura en aerosol, acrílico y técnica mixta HPM. Medidas: 48 x 36 pulgadas. Inspirada en el estilo de Norman Rockwell, esta obra muestra a un niño y una niña sentados en un banco admirando arte urbano en estilo vintage clásico, con abundante pintura en aerosol y detalles pintados a mano. Marco personalizado de bronce martillado envejecido. Medidas: 48 x 60 pulgadas. Norman Rockwell reimaginado a través del arte pop callejero En una evocadora fusión de nostalgia americana y el enérgico caos del arte urbano, Thierry Guetta, bajo el alias de Mr. Brainwash, creó una obra impactante en 2018. Su "Capitán América" ​​destaca como testimonio del potencial del arte pop urbano y el grafiti para conectar épocas y géneros estilísticos. Esta obra en particular combina la inocencia y la calidez de las representaciones de la vida americana de Norman Rockwell con la vibrante y cruda expresividad del grafiti, creando una yuxtaposición que invita a la reflexión y cautiva visualmente. La obra de Guetta es una serigrafía sobre papel de bellas artes, con un acabado único gracias a sus técnicas características de pintura acrílica y aerosol aplicadas a mano. La pieza retrata a un niño y una niña sentados en un banco en una pose clásica que recuerda a las icónicas ilustraciones de Rockwell. Sin embargo, en lugar de un fondo bucólico y apacible, los niños se encuentran sobre un fondo de grafiti colorido, que representa las corrientes artísticas subterráneas del paisaje urbano. Es un lienzo que narra una historia de contrastes: lo atemporal y lo moderno, lo planificado y lo espontáneo. Esta obra de Guetta en particular es un comentario sobre la perdurabilidad de ciertos símbolos culturales y su recontextualización dentro de marcos modernos. Aunque inspirada en una época pasada, los sujetos se incorporan al presente mediante el grafiti, que salpica y se extiende por el lienzo con desenfreno. De espaldas al espectador, los niños parecen contemplar el grafiti, simbolizando quizás la reflexión de la nueva generación sobre el lugar del arte callejero en la continuidad de la tradición artística estadounidense. La técnica del Capitán América de Guetta: Una fusión de medios La superposición de capas de pintura y el uso estratégico del color en "Capitán América" ​​demuestran la habilidad de Guetta para crear profundidad y movimiento. Los detalles pintados a mano individualizan cada pieza de la edición limitada y resaltan los contrastes texturales intrínsecos al Arte Pop Urbano. El marco ornamentado de bronce martillado envejecido, similar a los que podrían enmarcar una obra clásica de Rockwell, añade una capa de ironía y un comentario sobre el valor percibido y la interpretación de las formas artísticas. Como gran parte de la obra de Guetta, "Capitán América" ​​ha recibido elogios y generado debate, suscitando conversaciones sobre la intersección del arte urbano con otros movimientos artísticos. Al situar temas tradicionales dentro del marco del grafiti, Guetta invita al espectador a reconsiderar las ideas preconcebidas sobre la legitimidad y la belleza del arte inspirado en la calle. La obra es una invitación a presenciar y participar en la evolución del Arte Pop Urbano, que continúa infiltrándose e influyendo en el mundo del arte en general. Coleccionabilidad y relevancia cultural del arte pop callejero y el grafiti El valor coleccionable de la obra de Guetta reside no solo en su atractivo estético, sino también en su capacidad para capturar y transmitir la esencia de la cultura contemporánea. "Capitán América" ​​es una instantánea del momento en que la vitalidad y relevancia del arte callejero se hicieron innegables para el mundo. Poseer una pieza así es como tener en sus manos un fragmento del espíritu de la época, un recuerdo de la era en que la cultura popular adoptó plenamente el arte callejero sin perder su originalidad ni autenticidad. En definitiva, "Capitán América" ​​de Thierry Guetta es un homenaje de múltiples capas al poder del arte para trascender fronteras y conectar con las sucesivas generaciones. Es una celebración visual de la singular capacidad del arte pop callejero y del grafiti para entrelazar los diversos hilos de la narrativa artística estadounidense. Mientras Mr. Brainwash continúa dejando su huella imborrable en la escena artística, obras como "Capitán América" ​​permanecerán como testimonios vibrantes de una época en la que las calles se alzaron para reclamar su espacio en las paredes de las galerías y los pasillos de las instituciones culturales.

    $17,503.00

  • Amantes Death Perception AP Archival Print by Saner

    Saner Impresión de archivo AP de Amantes Death Perception por Saner

    Amantes Death Perception AP Death Perception Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada de 290 g/m² del artista Saner, leyenda del graffiti y el arte pop callejero. Edición de prueba de artista AP de 6 ejemplares. Edición regular de 50 ejemplares. Firmada. Edición limitada 2016. 16x20 Explorando la 'Percepción de la muerte en Amantes' Expresión artística a través de impresiones pigmentadas de archivo La obra titulada «Amantes Death Perception», del artista conocido como Saner, es una impresión artística de archivo con pigmentos que constituye un testimonio de la fusión entre el arte pop urbano y los motivos culturales tradicionales. Creada sobre papel Moab Entrada de 290 g/m², un soporte de alta calidad que garantiza durabilidad y una reproducción cromática vívida, esta edición limitada representa la intersección entre las prácticas artísticas contemporáneas y el rico lenguaje visual del grafiti y el arte urbano. Simbolismo en 'La percepción de la muerte en Amantes' Saner, leyenda del graffiti pop art callejero, utiliza este medio para explorar temas profundos como el amor, la mortalidad y la percepción. La obra presenta a dos figuras en un abrazo íntimo, con los rostros ocultos tras máscaras, un elemento recurrente en su trabajo. Estas máscaras se inspiran en las tradicionales máscaras de luchadores mexicanos y en el arte popular, impregnando la pieza de misterio e identidad cultural. El fondo oscuro acentúa a los personajes, resaltando sus vestimentas vibrantes y la naturaleza tierna y a la vez enigmática de su interacción. Ediciones limitadas y pruebas de artista La obra «Amantes Death Perception» se presenta en una edición limitada de 50 copias firmadas, con una edición adicional de seis Pruebas de Artista (PA), lo que la convierte en una pieza de colección muy codiciada. Firmadas por el artista en 2016, cada copia mide 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pulgadas), un tamaño que permite apreciar con detalle la intrincada obra de Saner. La edición PA, que el artista suele conservar para uso personal o distribución selectiva, aumenta la exclusividad y el valor de la obra entre coleccionistas y aficionados al arte pop urbano. La influencia de Saner en el arte pop callejero y el grafiti Las contribuciones de Saner al arte pop urbano y al grafiti son significativas, ya que sus obras suelen transmitir potentes mensajes sociales a través de un estilo visualmente cautivador. «Amantes Death Perception» no es una excepción, y ofrece una visión de la perspectiva del artista sobre temas universales. El arte de Saner es reconocido por su capacidad de trascender los límites de las galerías, conectando con un público amplio y enriqueciendo el panorama cultural. Relevancia cultural y atractivo estético En el arte pop, el arte urbano y el grafiti, obras como «Amantes Death Perception» sirven de puente entre la expresión visual contemporánea y las narrativas culturales ancestrales. La hábil fusión de estética moderna con elementos tradicionales que logra Saner desafía la comprensión del arte por parte del espectador y rinde homenaje a su herencia cultural. Esta dualidad hace que la obra sea particularmente cautivadora, ya que invita a un diálogo entre el pasado y el presente, entre la visión del artista y la interpretación del público.

    $539.00

  • Never Look Back 3 Giclee Print by Andrew Bell

    Andrew Bell Nunca mires atrás 3 Giclee Print por Andrew Bell

    Nunca mires atrás 3. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Andrew Bell.

    $61.00

  • Deep Ocean, Vast Hell HPM Silkscreen Print by Dee Dee

    Dee Dee Deep Ocean, Vast Hell HPM Serigrafía de Dee Dee

    Deep Ocean, Vast Hell Edición Limitada Aerosol y serigrafía con detalles pintados a mano sobre papel Somerset de 250 g/m² con bordes irregulares Papel de archivo de la artista Dee Dee. Arte pop moderno. Edición limitada de 5 ejemplares, firmada y numerada, 2020. Tamaño de la obra: 43-7/8 x 30-1/2 pulgadas. Dee Dee es una artista callejera neoyorquina que utiliza el collage, la pintura y la serigrafía para dar vida a ensoñaciones y pesadillas surrealistas y cinematográficas. Es en ese mundo —entre el sueño y la ensoñación, entre la superficie y el subconsciente— donde se invita al espectador a adentrarse. Su obra encapsula temas como lo visible y lo invisible, lo oculto y lo revelado, las máscaras que usamos y las que elegimos quitarnos.

    $820.00

  • Love Catcher Pink Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $4,117.00

  • Pink Party Original Acrylic Painting by Serge Gay Jr

    Serge Gay Jr Pintura acrílica original de fiesta rosa de Serge Gay Jr

    Pink Party Original, obra de arte única en su tipo, pintura acrílica sobre lienzo estirado del popular artista de arte y cultura pop Serge Gay Jr. Pintura acrílica original firmada, 2011. Medidas: 40 x 30 cm. Lista para colgar sobre lienzo tensado. "Fiesta Rosa" de Serge Gay Jr.: Una vibrante fusión de cultura pop y bellas artes «Fiesta Rosa», una pintura acrílica original sobre lienzo del aclamado artista de la cultura pop Serge Gay Jr., es una impactante representación de la fusión entre el arte culto y la cultura popular. Esta obra original firmada, de 2011 y con unas dimensiones de 40x30 pulgadas, ejemplifica la habilidad de Gay para capturar el espíritu de su época a través de un vibrante cuadro que es a la vez lúdico, provocador y conmovedor. La pintura, lista para colgar y disfrutar, ofrece una ventana a la visión del artista, donde se difuminan las fronteras entre el arte urbano, el arte pop y el grafiti, creando una narrativa que resuena tanto a nivel estético como conceptual. El lenguaje visual de la obra está repleto de simbolismo e iconografía, característicos del estilo de Gay, que a menudo entrelaza elementos del arte pop urbano y el grafiti. «Fiesta Rosa» no es una excepción, con sus colores vibrantes, su composición dinámica y la yuxtaposición de imágenes que aluden a las narrativas sociales y a las referencias de la cultura pop. La escena del cuadro es un carnaval de motivos que abordan temas de identidad, celebración y las corrientes subterráneas de comentario social, invitando a los espectadores a un diálogo con la obra que va más allá de su belleza superficial. Explorando las capas en la expresión artística de Serge Gay Jr. Las múltiples capas de significado en "Pink Party" de Serge Gay Jr. dan fe de la profundidad de su expresión artística. Cada elemento del lienzo armoniza con los demás para crear una narrativa cohesiva, profundamente personal y a la vez universalmente relevante. La obra de Gay suele abordar la interseccionalidad de la identidad, la cultura y la vibrante energía de la vida urbana, y esta pintura celebra dichos temas, presentados con el estilo y la delicadeza propios de un maestro. Su enfoque de la cultura pop es matizado y complejo, reflexionando a menudo sobre el pasado al tiempo que comenta el presente. Las imágenes de "Pink Party" beben de una amplia gama de referencias culturales, desde la música y la moda hasta los movimientos sociales y la vida cotidiana. Su capacidad para destilar estos elementos en una composición armoniosa es un sello distintivo de su obra, convirtiendo cada pieza en un punto de partida para la reflexión. El uso de pintura acrílica añade una textura tangible a la obra, enfatizando la influencia del arte urbano en su práctica. La relevancia cultural de "Pink Party" en el panorama artístico «Fiesta Rosa» ocupa un lugar de relevancia cultural en el panorama artístico contemporáneo. Refleja una época en la que los límites entre las distintas formas de arte son cada vez más difusos y la influencia de la cultura pop en las prácticas artísticas tradicionales es innegable. La obra de Serge Gay Jr. se sitúa en el corazón de este cambio cultural, utilizando el lienzo para explorar y subvertir las convenciones de lo que puede ser el arte. Esta pieza original de Gay no solo ejemplifica su habilidad como pintor, sino también su perspicacia como comentarista cultural. A través de su arte, Gay captura el espíritu de la época, plasmando la energía, los desafíos y los triunfos de la sociedad moderna. «Fiesta Rosa», con su cautivadora narrativa visual y sus múltiples significados, sigue resonando entre el público, consolidándose como una obra significativa en el canon del arte pop del siglo XXI. En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, «Fiesta Rosa» representa la naturaleza evolutiva de estos géneros, demostrando cómo pueden transitar de los muros de la ciudad a las paredes de una galería sin perder su impacto ni su autenticidad. La pintura es una celebración del espíritu del arte urbano: accesible, cautivadora y descaradamente audaz. La habilidad de Serge Gay Jr. para conectar estos mundos con tanta fluidez es prueba fehaciente de su papel como figura clave en la escena del arte contemporáneo. Como obra de arte única, "Pink Party" no solo es un deleite visual, sino también un hito histórico, que captura la esencia de una era donde el arte se convierte cada vez más en un vehículo para el cambio social y la expresión personal. Se erige como un faro de las posibilidades creativas que surgen cuando la calle se encuentra con el estudio, y el resultado es una obra tan sugerente como bella.

    $781.00

  • Love Is In The Air Serigraph Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta El amor está en el aire. Serigrafía de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    El amor está en el aire. Edición limitada. Serigrafía de 5 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Mr Brainwash - Thierry Guetta, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Edición limitada de 101 ejemplares, firmada y numerada, de 2015. Tamaño de la obra: 22,5 x 30 Mr. Brainwash (MBW) presenta "El amor está en el aire" (2015). Esta pieza es una serigrafía de seis colores, de aproximadamente 22,5 x 30 pulgadas, impresa en papel con bordes irregulares. Está firmada, numerada y con la huella dactilar del artista, y pertenece a una edición limitada de solo 101 ejemplares. Día de San Valentín.

    $4,011.00

  • Dissection Of The White Rabbit AP Archival Print by Nychos

    Nychos Disección del conejo blanco AP Archival Print de Nychos

    Disección del Conejo Blanco. Impresión de pigmento de archivo de edición limitada sobre papel Museum Natural Fine Art de 300 g/m² por Nychos, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Prueba de artista AP 2013 Firmada y marcada como AP. Tamaño de la obra: 16x16 "Pinté esta pieza en enero de este año, justo antes de ir a Hawái para el Pow Wow. También la expuse en mi reciente exposición individual en Italia, donde mostré algunas de mis disecciones más recientes. El concepto se basa en el graffiti gráfico que he estado haciendo desde alrededor de 2005, ¡pero tenía que diseccionar esta obra! La imagen es ahora el logotipo principal de Rabbit Eye Movement (REM). REM comenzó como un concepto de arte callejero con sede en Viena, pero siempre vi a Rabbit Eye Movement como un homenaje a todos los 'conejos' que participan activamente en el movimiento del arte urbano; no importa cuál sea su misión. El movimiento creció y REM se expandió para establecer el REM ARTSPACE. Este espacio acoge a artistas nacionales e internacionales de géneros como el graffiti, la ilustración urbana, el arte callejero, el lowbrow y la iconografía de la cultura pop. Permite que la creatividad individual y colectiva abra mentes y cultive una inspiración apasionada." - Nychos. "Disección del conejo blanco" de Nychos: Un fenómeno moderno del arte pop En el panorama urbano contemporáneo, pocas obras de arte han cautivado la imaginación con tanta viveza como «Disección del Conejo Blanco» de Nychos, el ilustre artista callejero de grafiti. Esta edición limitada, impresa con pigmentos de archivo sobre papel Museum Natural Fine Art Paper de 300 g/m², se erige como un hito del arte pop moderno y una pieza fundamental dentro del género del arte pop urbano y el grafiti. Creada como prueba de artista (PA) en 2013, esta obra de 40,6 x 40,6 cm entrelaza complejas narrativas de biología, mitología y cultura urbana en un único lienzo impactante y sugerente. Nychos: Exploraciones anatómicas y narrativas urbanas Nychos, reconocido por su singular enfoque del arte urbano, emplea una técnica distintiva de disección anatómica en su obra. «Disección del Conejo Blanco» es un ejemplo paradigmático: un conejo partido por la mitad que revela el intrincado funcionamiento de sus órganos internos. Esta pieza fue concebida en enero de ese año, justo cuando Nychos se preparaba para asistir al Pow Wow en Hawái, y posteriormente se convirtió en una pieza central de su exposición individual en Italia. El trabajo de Nychos profundiza en las capas que componen a los seres vivos, reflejando una profunda fascinación por lo que yace bajo la superficie. Al fusionar la energía gráfica del grafiti con la precisión de las disecciones, Nychos ha abierto un nuevo camino en el arte pop urbano. La obra también funciona como emblema del Movimiento Ojo de Conejo (REM), un concepto originado en las calles de Viena. Nychos concibe REM como un homenaje a los «conejos» del movimiento artístico urbano, que simbolizan a los participantes activos en esta floreciente escena cultural, independientemente de su misión. Desde entonces, REM ha evolucionado hasta convertirse en REM ARTSPACE. Este centro creativo celebra una variedad de géneros, desde el grafiti y la ilustración urbana hasta el arte callejero, el arte lowbrow y la iconografía de la cultura pop. Este espacio está dedicado a fomentar la creatividad individual y colectiva, y sirve como bastión para el libre intercambio de ideas, garantizando el progreso y la inspiración de artistas de todo el mundo. El impacto y el legado del trabajo de Nychos La influencia de "Disección del Conejo Blanco" trasciende su impacto visual. Encarna la profunda influencia de Nychos en la escena del arte urbano, ilustrando el poder transformador de las artes visuales en los espacios urbanos. La obra es una representación de la destreza técnica del artista y un símbolo de su compromiso por desafiar los límites tradicionales del arte pop urbano y el grafiti. Como logotipo principal del Movimiento Ojo de Conejo, se ha convertido en sinónimo de una red global de artistas dedicados a impulsar el arte urbano. A través de su trabajo y la creación de REM ARTSPACE, Nychos ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del diálogo en torno al arte urbano y su lugar en el espectro más amplio del arte contemporáneo. En esencia, "Disección del Conejo Blanco" es más que una simple obra de arte; es un pilar de la contribución artística y cultural de Nychos. Esta pieza encapsula el dinamismo y la versatilidad del arte pop urbano y el grafiti, demostrando cómo estas obras pueden, simultáneamente, educar, inspirar y provocar la reflexión. A medida que la fama de Nychos sigue creciendo y sus obras continúan cautivando al público de todo el mundo, el legado de su conejo blanco, diseccionado y exhibido, se erige como un símbolo perdurable del poder y el potencial del arte callejero.

    $279.00

  • Love Gloves Unity Hands Art Toy by OG Slick

    OG Slick Love Gloves Unity Hands Art Toy de OG Slick

    Guantes del amor - Manos de la unidad - Edición limitada - Juguete de vinilo coleccionable - Obra de arte del artista de graffiti callejero OG Slick. 2021 OG Slick (n. 1967) Guantes del amor (Manos de la unidad), 2021 Vinilo fundido pintado 5 x 11-1/2 x 4 pulgadas (12,7 x 29,2 x 10,2 cm) Estampado en la parte inferior del guante blanco

    $1,500.00

  • Be Mine Always Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Be Mine Always Giclee Print por Jason Naylor-OPN Heart

    Be Mine Always, edición limitada, impresión giclée en papel de bellas artes de Jason Naylor, artista callejero contracultural. Serie 1

    $217.00

  • Candy Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Impresión giclée de dulces por Bec Winnel

    Impresión giclée de Candy por Bec Winnel Artwork. Edición limitada impresa en papel de bellas artes. Artista callejero pop y graffiti. 2014 Edición limitada firmada y numerada de 25 ejemplares. Tamaño de la obra: 11,75 x 16,25. Mujer joven rubia, colorida y tatuada, pensativa. Explorando la fusión de la feminidad y el arte pop callejero en la impresión giclée Candy de Bec Winnel. Bec Winnel es un nombre que resuena profundamente en el arte contemporáneo, especialmente en el arte pop urbano y el grafiti. Esta artista australiana se ha dado a conocer por su meticuloso y delicado enfoque del retrato, que fusiona el dibujo tradicional con temas contemporáneos y la sensibilidad del arte urbano. Una de las obras más destacadas de Winnel es la «Candy Giclée Print», una edición limitada que muestra su singular combinación de estos estilos artísticos. Limitada a 25 copias, cada una está firmada y numerada a mano por la artista, lo que la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados al arte pop urbano. El atractivo del arte de edición limitada La impresión giclée «Candy» mide 29,8 x 41,3 cm, un tamaño íntimo pero imponente. La elección del papel de bellas artes como soporte para esta impresión realza su atractivo, proporcionando una cualidad táctil que enriquece la experiencia visual. Las ediciones limitadas como esta ofrecen una sensación de exclusividad e inversión, garantizando que solo unos pocos privilegiados puedan poseer una pieza de esta narrativa visual. La rareza de la edición suele suscitar una apreciación más profunda y una conexión con la obra, intensificada aún más por el toque personal de la artista en su firma. Simbolismo y estilo en la impresión giclée de dulces La obra es un retrato evocador de una joven rubia tatuada, absorta en sus pensamientos. Los colores son vibrantes, y los diseños de los tatuajes recuerdan al arte del grafiti. Esta fusión de estilos resulta especialmente efectiva para transmitir la personalidad y la vida interior de la protagonista. Los tatuajes, que podrían considerarse una forma de arte urbano, adornan su piel como un lienzo, sugiriendo una historia personal y expuesta. Su expresión es pensativa, invitando al espectador a reflexionar sobre sus pensamientos y emociones, así como sobre las implicaciones culturales de los tatuajes como forma de autoexpresión e identidad. Impacto del arte pop callejero y el grafiti El arte pop urbano y el grafiti han estado a la vanguardia, desafiando los límites tradicionales del mundo del arte. Trasladan la vitalidad de la cultura callejera a los espacios de galería, generalmente más refinados. En el caso de «Candy Giclee Print» de Bec Winnel, se fusionan lo delicado y lo audaz, lo privado y lo público, lo controlado y lo libre. Constituye un testimonio del poder del arte inspirado en la calle para infiltrarse y enriquecer la narrativa artística dominante, conservando su originalidad y autenticidad. En el contexto más amplio de la historia del arte, obras como «Candy Giclee Print» son importantes artefactos culturales que reflejan la época y las actitudes sociales. Asimismo, subrayan la relevancia del arte urbano en los diálogos contemporáneos sobre el arte y su lugar en la sociedad. La obra de Winnel, con sus intrincados detalles y su profundidad emocional, ejemplifica cómo el arte urbano puede ser tan potente y profundo como cualquier forma de arte tradicional, capaz de transmitir temas complejos y conectar profundamente con el espectador a un nivel personal. A través de su obra, Bec Winnel contribuye al creciente reconocimiento del Arte Pop Urbano como una forma legítima y esencial de expresión artística. Sus piezas no solo adornan las paredes de quienes las adquieren; se integran en la conciencia colectiva de una sociedad que reconoce cada vez más la difusa línea entre el arte culto y el arte urbano, entre la galería y el callejón. La obra de Winnel, «Candy Giclee Print», no es solo una bella pieza de arte; es un diálogo cultural, un fragmento de la vida contemporánea y un reflejo del panorama en constante evolución del arte y la expresión.

    $211.00

  • Keep Moving Original Street Sign Spray Painting by Chris RWK- Robots Will Kill

    Chris RWK- Robots Will Kill STREETSIGN Placa de calle

    Compra STREETSIGN Original Mixed Media Painting Modern Graffiti Pop Art en Real Metal Street Sign del artista ARTIST. 2022 Pintura original firmada en XXXX Tamaño del cartel XXXX INFORMACIÓN

    $1,558.00

  • Life is Beautiful Black 2015 Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta La vida es bella. Escultura negra de 2015 de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    La vida es bella - Edición limitada 2015 en negro. Escultura de resina fundida con recubrimiento térmico y pintada. Obra de arte del legendario artista callejero de graffiti Mr Brainwash - Thierry Guetta. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2015) . Tamaño de la obra: 8,75 x 5,5 pulgadas. Edición limitada a 100 ejemplares, firmados, numerados y fechados a mano. Presentamos el lanzamiento especial de la escultura «La vida es bella». Está elaborada en resina fundida de gran durabilidad y recubierta térmicamente con ocho colores clásicos de Mr. Brainwash. Cada escultura estará firmada, numerada y fechada por el artista. Muy pequeña marca en la pintura de la parte posterior.

    $4,698.00

  • Look Busy The Boss is Coming... HPM Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Mira ocupado, el jefe está llegando...

    ¡Mira, Busy, el jefe está llegando...! Obra original pintada a mano con múltiples técnicas mixtas de pintura en aerosol sobre panel de madera cortado con láser, lista para colgar, por Denial Graffiti, artista callejero de arte pop moderno. Edición limitada HPM firmada de 2020 (10 unidades) Tamaño de la obra: 13,5 x 11,5 pulgadas «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación La frase de Denial, "Mira, estás ocupado, que viene el jefe...", como comentario en el arte pop callejero. «¡Mira qué ocupado! ¡Que viene el jefe!» es una impactante obra de arte pop moderno del artista callejero conocido como Denial, seudónimo del artista canadiense Daniel Bombardier. Su creación de 2020 es una edición limitada, firmada y pintada a mano (HPM) de tan solo diez piezas, cada una con dimensiones de 34,3 x 29,2 cm. Esta obra de arte, realizada con técnica mixta de pintura en aerosol sobre un panel de madera cortado con láser, está lista para colgar y encapsula el humor, la ironía y la crítica mordaz característicos del arte pop callejero y el grafiti. El trabajo de Denial suele ser elogiado por su vibrante uso del color, sus múltiples significados y su contenido provocador que desafía las normas y comportamientos sociales. En «¡Mira qué ocupado! ¡Que viene el jefe!», Denial utiliza paneles de madera cortados con láser para dotar a la obra de una cualidad tridimensional, enfatizando el impacto del texto y la urgencia del mensaje. El texto superpuesto, con sus letras en negrita que resaltan sobre el fondo oscuro, crea una ilusión de profundidad, mientras que los ojos caricaturescos añaden un elemento lúdico y a la vez satírico a la obra. El estilo característico de Denial, que a menudo combina texto e imagen, invita al espectador a interactuar con la obra en múltiples niveles. Explorando las capas de significado en la expresión artística de la negación La expresión artística de Denial en "Look Busy, The Boss is Coming..." es multifacética y refleja las complejidades de la condición humana y la a menudo absurda realidad laboral. La frase "Look Busy" es una sátira del aspecto performativo de la productividad en la sociedad moderna, donde las apariencias a veces pesan más que la eficiencia o la contribución reales. La inclusión de los ojos vigilantes y exagerados subraya la constante presión y el escrutinio que sienten los empleados en el entorno profesional. Esta obra dice mucho sobre el estado actual de la cultura laboral, donde el miedo a la autoridad y la necesidad de aparentar estar siempre ocupados pueden eclipsar el valor del trabajo genuino. La declaración que Denial realiza a través de esta obra refleja su perspectiva más amplia sobre la vida y la sociedad. Como el propio artista ha señalado, su trabajo aborda temas severos y, a veces, siniestros a través de una lente de absurdo y sátira. El objetivo no es promover una visión pesimista, sino utilizar el humor como herramienta de reflexión e, idealmente, inspirar conversaciones que conduzcan a mejores soluciones para los problemas sociales. El carácter caprichoso pero incisivo de "Look Busy, The Boss is Coming..." ejemplifica este enfoque, ya que pone un espejo frente al público, incitándolos a cuestionar y tal vez reírse de lo absurdo de sus rutinas diarias. Impacto y recepción del arte pop callejero de Denial El impacto de "Look Busy The Boss is Coming..." de Denial es significativo en la comunidad del arte pop urbano y entre los coleccionistas de arte. Al ser una pieza de edición limitada, su valor reside en su escasez y en su potente mensaje, envuelto en una estética atractiva. La obra conecta con un público amplio gracias a su contenido cercano y su presentación accesible. La habilidad de Denial para destilar críticas sociales complejas en arte pop urbano visualmente cautivador hace que sus piezas sean codiciadas tanto por coleccionistas experimentados como por nuevos aficionados. El trabajo de Denial, incluyendo "Look Busy The Boss is Coming...", contribuye al diálogo actual sobre las intersecciones entre el arte urbano, la cultura pop y la crítica social. Su voz única en el arte ha cosechado atención y respeto, demostrando cómo el arte pop urbano y el grafiti pueden trascender las fronteras tradicionales y entablar un diálogo significativo con un público más amplio. A través de sus creaciones, Denial continúa desafiando percepciones, provocando la reflexión y ofreciendo nuevas perspectivas sobre el mundo que habitamos a diario.

    $1,341.00

Emotion Graffiti Street Pop Artwork

La emoción expresada en el arte pop callejero y el grafiti

La emoción es uno de los temas más viscerales y dinámicos del arte urbano pop y el grafiti, dando forma a narrativas crudas e inmediatas. Los artistas que exploran la emoción en este género suelen utilizar paletas de colores vibrantes, formas estilizadas y capas de materiales para representar estados psicológicos complejos. Ya sea inspirados por la frustración política, la vulnerabilidad personal, la alegría extática o la crítica social, el contenido emocional en el grafiti y las obras de estilo pop puede variar de lo sutil a lo explosivo. Las obras de la colección «Emotion» en SprayedPaint.com reflejan estos poderosos temas, a menudo mediante representaciones figurativas, patrones abstractos e imágenes icónicas que resuenan más allá de los lienzos tradicionales. Mediante técnicas como el aerosol, la plantilla, la serigrafía o el grabado manual, estas obras trascienden la simple categorización y funcionan como registros visuales de la experiencia humana, expresados ​​de la forma más directa y sin filtros.

Expresión cruda y lenguaje simbólico

Los artistas que trabajan en este territorio emocional suelen manipular símbolos de la cultura pop, la nostalgia infantil y la iconografía callejera para comunicar significados más profundos. La carita sonriente, los personajes de dibujos animados, las imágenes de monedas, las calaveras y los rasgos faciales expresivos se convierten en vehículos simbólicos de intensidad emocional. Con contornos marcados, colores saturados y yuxtaposiciones impactantes, las obras buscan confrontar al espectador o proporcionarle catarsis. Las capas de textura y las formas repetidas a menudo transmiten ansiedad, amor, rabia o confusión. La gama emocional presente en el arte pop callejero y el grafiti rompe con la estética refinada de las galerías y, en cambio, recupera la urgencia y la crudeza de la expresión pública. Las obras pueden transmitir temas como el desamor, la euforia, la rebeldía, la soledad o la sanación mediante metáforas visuales o la representación figurativa directa, convirtiendo las calles y las galerías en espejos de paisajes psicológicos.

Artistas y técnicas que impulsan la narrativa emocional

Los artistas que abordan esta temática suelen emplear técnicas mixtas, collage, pintura en aerosol e impresiones de archivo para dotar al mensaje de permanencia e impermanencia. Obras cargadas de emoción de creadores como Kaws, Ron English, Ben Frost y Denial a menudo combinan sátira y sinceridad, equilibrando la crítica con el impacto visual. Las obras románticas y mitológicas de Aiko transmiten resonancia emocional a través de la fuerza y ​​la belleza femeninas, mientras que OG Slick fusiona humor y rebeldía en figuras de gran ironía emocional. La fisicalidad de las técnicas —explosiones de aerosol, contornos dibujados a mano, paneles con efecto desgastado— añade textura y urgencia a la temática. Cada pincelada, marca de plantilla o aguada de pigmento se convierte en una extensión de la respuesta interna del artista a su mundo, plasmada a través de la lente de la rebeldía visual y la crítica cultural.

Participación pública e impacto emocional

El arte urbano pop y el grafiti, impulsados ​​por la emoción, invitan al espectador a sentir, no solo a observar. Estas obras ofrecen una confrontación o una invitación, desafiando a transeúntes y coleccionistas a reflexionar sobre sus propios sentimientos. Desde murales de gran formato en edificios abandonados hasta láminas artísticas meticulosamente elaboradas, el contenido emocional deja una huella imborrable. La presencia de la emoción en estas obras también les confiere un valor histórico, capturando la esencia de un momento. Ya sea nacida de la crisis, el amor, la rabia o la celebración, cada pieza es un testimonio del arte como terapia y comunicación. La colección Emotion de SprayedPaint.com encapsula este poder, presentando voces que amplifican el sentimiento con una fuerza arrolladora y un lenguaje visual vívido.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta