cara y cabeza

857 productos

  • QR Code Smiley Silkscreen Print by RYCA- Ryan Callanan

    RYCA- Ryan Callanan Serigrafía con carita sonriente y código QR de RYCA - Ryan Callanan

    Impresión serigráfica de un emoticono con código QR de RYCA - Ryan Callanan. Impresión manual a un color sobre papel de bellas artes. Obra de edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 9,75 x 9,75 pulgadas. Serigrafía. Impresión serigráfica del emoticono con código QR de RYCA: Una confluencia de tecnología y arte pop callejero La serigrafía «QR Code Smiley» de RYCA, también conocido como Ryan Callanan, es un ejemplo impactante de cómo los artistas contemporáneos fusionan motivos digitales con técnicas tradicionales de grabado. La decisión de RYCA de capturar la esencia de un código QR, emblema de la era digital, y transformarlo en una obra de arte urbano pop y grafiti es innovadora y refleja nuestra época. La carita sonriente oculta en el diseño del código añade un toque lúdico y nostálgico, evocando los inicios de la comunicación digital y comentando la omnipresencia de la tecnología en la vida moderna. Esta obra, una edición limitada de 50 ejemplares de 2022, se creó mediante el laborioso proceso de serigrafía manual. Cada impresión, firmada y numerada por el artista, mide 24,8 x 24,8 cm y está impresa en papel de bellas artes. La elección de una paleta monocromática enfatiza la sobriedad e inmediatez del código QR, contrastando con las imágenes a menudo coloridas y caóticas del arte urbano. Sin embargo, esta misma simplicidad permite que la pieza destaque, ofreciendo una pausa visual en el frenético lenguaje visual de los entornos urbanos. La trayectoria artística de RYCA y su intersección con el arte callejero La trayectoria artística de RYCA se ha caracterizado por su habilidad para infundir nuevos significados a iconos culturales familiares. Al tomar un símbolo universalmente reconocible como el código QR e insertar en él la icónica carita sonriente, tiende un puente entre el arte y el público, haciendo que su obra sea accesible y cautivadora. Esta pieza es un testimonio de la destreza de RYCA al utilizar la sensibilidad del arte pop para reflexionar sobre la intersección entre la tecnología y la emoción humana, un tema recurrente en la era digital. La edición limitada de esta impresión la convierte en una pieza codiciada por los coleccionistas y refuerza la naturaleza efímera del arte urbano, donde la rareza y la ubicación de una obra pueden aumentar significativamente su valor e impacto. La obra de RYCA nos recuerda la naturaleza transitoria del grafiti, que a menudo está presente hoy y desaparece mañana, reflejando la fugacidad de la información digital en la era de internet. La serigrafía «QR Code Smiley» es más que una declaración visual; es un artefacto cultural que encapsula el espíritu del siglo XXI. Los códigos QR se han vuelto omnipresentes en nuestras vidas, una solución técnica al deseo cultural de un acceso rápido y fluido a la información. Al incorporar este símbolo en su arte, RYCA comenta sobre su naturaleza omnipresente y desafía al espectador a reflexionar sobre la relación entre los mundos digital y físico. Con su estética minimalista y profundidad conceptual, esta obra refleja una tendencia más amplia en el arte pop urbano y el grafiti, donde los artistas se involucran cada vez más con la cultura digital. El trabajo de RYCA se sitúa a la vanguardia de este movimiento, fusionando la inmediatez del arte urbano con la conectividad de la tecnología digital. El emoticono del código QR de RYCA y su lugar en el arte moderno A medida que el arte pop urbano y el grafiti continúan evolucionando, artistas como RYCA lideran la vanguardia, derribando barreras entre las distintas formas artísticas y explorando nuevos medios. La serigrafía QR Code Smiley es un poderoso ejemplo de esta evolución, donde una herramienta tecnológica se transforma en un medio de expresión artística. La obra representa la visión creativa de RYCA y un comentario sobre la creciente difuminación de las fronteras entre lo virtual y lo real. En un mundo donde las interacciones digitales a menudo reemplazan a las físicas, la obra de RYCA sirve como un conmovedor recordatorio de la importancia del arte tangible en la era digital. Se erige como un puente entre dos mundos aparentemente dispares, invitando al espectador a reflexionar sobre el papel del arte en una sociedad dominada por pantallas y códigos. La serigrafía QR Code Smiley de RYCA es una pieza clave dentro del género del arte pop urbano y el grafiti, que ofrece una perspectiva única sobre la intersección del arte, la tecnología y la cultura. Su existencia como edición limitada subraya aún más el valor que se le otorga a la originalidad y la autenticidad en el arte. A través de esta obra, RYCA nos invita a reflexionar sobre la naturaleza omnipresente de los símbolos digitales en nuestras vidas y cómo pueden ser reinterpretados a través del prisma del arte.

    $81.00

  • Ebb Tide Letterpress Print by Smithe

    Smithe Impresión tipográfica Ebb Tide de Smithe

    Edición limitada Ebb Tide, impresión tipográfica manual a 2 colores sobre papel de bellas artes Neenah Natural White Smooth Classic Crest de 13,5 PT por Smithe, artista famoso del arte pop y el graffiti. Impresión tipográfica a dos colores firmada en 2022 sobre papel Neenah Natural White Smooth Classic Crest Fine Art de 13,5 puntos. Tamaño: 20 x 21 pulgadas. Lanzamiento: 17 de enero de 2022. Tirada: 35 ejemplares.

    $299.00

  • Debut HomEage Box Portfolio Art Set Archival Prints by Fin DAC

    Fin DAC Portafolio de arte Debut HomEage Box, conjunto de impresiones de archivo de Fin DAC

    Portafolio de arte Debut Homeage Box, conjunto de impresiones de archivo de Fin DAC, edición limitada de 8x en papel Somerset Fine Art blanco satinado mejorado de 330 g/m², arte moderno de artista callejero de graffiti pop. Edición limitada de 60 láminas firmadas y numeradas de 2023. Conjunto de 8 obras de arte en portafolio. Tamaño: 15,75 x 23,62 cm. Impresión artística de pigmentos de archivo. Este exclusivo paquete incluye un folleto HomEage A4 de 24 páginas, elegantemente encuadernado con una cubierta a color metalizada en un majestuoso tono púrpura. El folleto está firmado personalmente por el artista en la página introductoria, lo que le confiere un toque de exclusividad y valor. Se adjunta un detallado Certificado de Autenticidad de 12 páginas que garantiza la procedencia de la obra. Para asegurar la conservación de esta pieza de arte coleccionable, se incluyen un par de lujosos guantes de algodón 100% bordados con el distintivo logotipo de HomEage para su cuidadoso manejo. Artistas a los que Fin DAC rinde homenaje en el conjunto de arte del portafolio debut HomEage Box Erte - Zuihou de Fin DAC Firmado y Numerado Keith Haring - Lucheng por Fin DAC Firmado y Numerado Gustav Klimt - Tullerías por Fin DAC Firmado y numerado Barbara Kruger - Shukumei de Fin DAC Firmado y Numerado Frank Miller - Endian por Fin DAC Firmado y Numerado Hayoa Miyazaki - Madeleine por Fin DAC Firmada y Numerada Alphonse Mucha - Changsegi por Fin DAC Firmado y Numerado Vincent van Gogh - Akiko por Fin DAC Firmado y numerado Caja de presentación personalizada de Oxford Buckram El estuche de presentación, exquisitamente elaborado, luce una lujosa cubierta de tela Oxford de primera calidad en color púrpura, complementada con un forro interior de delicada tela Wibalin natural en un suave tono lila. El exterior del estuche y el lomo están adornados con un estampado en dorado metalizado, que añade un toque de elegancia y refinamiento. Este exclusivo estuche mide 686 x 490 x 47 mm, lo que garantiza un amplio espacio para el contenido. Como detalle personal, cada estuche está firmado y numerado a mano por el artista en la contraportada, convirtiendo a cada uno en una pieza de colección única. Conjunto de impresiones artísticas de archivo con bordes irregulares hechas a mano Las láminas se presentan meticulosamente en una carpeta protectora, elegantemente ubicada en la parte superior. Esta carpeta está decorada con estampado en dorado metalizado sobre papel Colorplan liso Amethyst de 330 g/m², que irradia sofisticación. Debajo de cada lámina se encuentra una hoja de papel translúcido libre de ácido, que garantiza la máxima protección. El estuche contiene ocho exquisitas láminas de archivo con bordes deshilachados a mano, cada una impresa en papel Somerset Enhanced Satin blanco radiante de 330 g/m². Con unas dimensiones de 60 x 40 cm, estas láminas están firmadas, numeradas y selladas a mano por el artista, lo que les confiere un sello distintivo de autenticidad y maestría. Vídeo de arte contemporáneo Fin DAC x West Presentación del set de arte del portafolio de la caja HomEage debut de Fin DAC En el vibrante mundo del arte moderno, el portafolio debut HomEage Box del aclamado artista urbano y de graffiti Fin DAC se erige como testimonio de la armoniosa fusión entre el homenaje tradicional y la estética contemporánea. Esta edición limitada de tan solo 60 portafolios celebra la sinergia cultural, encapsulando la vitalidad del arte urbano y la delicadeza del papel de bellas artes. Cada una de las ocho obras que componen el conjunto es una dedicatoria, una fusión inconfundible del estilo característico de Fin DAC con la influencia indeleble de artistas icónicos de diversos movimientos y épocas artísticas. Homenaje artístico de Fin DAC a los maestros Con un respetuoso homenaje a los grandes maestros del arte, Fin DAC celebra una diversa tradición artística a través de sus grabados de archivo. Desde el brillo Art Déco de "Zuihou" de Erté hasta el dinámico expresionismo de "Lucheng" de Keith Haring, cada obra es un diálogo a través del tiempo. Los motivos dorados y los intrincados detalles de "Las Tullerías" de Gustav Klimt encuentran una contraparte moderna en estos grabados. Los provocativos contrastes texturales de "Shukumei" de Barbara Kruger y la intensidad noir de "Endian" de Frank Miller se reinterpretan a través del prisma del arte pop urbano. La narrativa caprichosa de "Madeleine" de Hayao Miyazaki y la elegancia Art Nouveau de "Changsegi" de Alphonse Mucha se entrelazan armoniosamente con el arte urbano. Por último, se revitaliza el vigor postimpresionista de "Akiko" de Vincent van Gogh, reflejando la influencia perpetua de estos artistas en las creaciones contemporáneas. Presentación y conservación exquisitas El portafolio HomEage Box es la personificación del lujo y la atención al detalle. La caja de presentación es una obra maestra, revestida en tela Oxford púrpura de primera calidad y forrada con un acabado natural lila de Wibalin, reflejando una estética regia. El estampado en dorado metalizado en el exterior y el lomo de la caja añade una capa de lujo, evocando la época dorada del arte. Dentro de esta caja, un folleto de 24 páginas en formato A4, encuadernado en Colorplan y estampado en dorado metalizado, aguarda al coleccionista, junto con un Certificado de Autenticidad de 12 páginas meticulosamente detallado. Este certificado no solo garantiza la procedencia, sino que también enriquece la historia de cada pieza. Como muestra de la exclusividad del conjunto, cada folleto está firmado a mano por Fin DAC, consolidando su estatus como un tesoro para coleccionistas. Impresiones de archivo de calidad impecable El corazón de la colección reside en las impresiones de archivo, cada una una obra de arte realizada a mano con bordes irregulares sobre papel Somerset Enhanced Satin blanco, de un gramaje considerable de 330 g/m² que irradia calidad. Las impresiones, de un impresionante tamaño de 60 x 40 cm, están firmadas, numeradas y selladas individualmente por el artista. Presentadas en una carpeta protectora con detalles en lámina dorada sobre papel Colorplan Amethyst, cada impresión está separada por papel translúcido libre de ácido, lo que garantiza su durabilidad y viveza. La combinación de materiales y los acabados artesanales reflejan el compromiso del artista con la creación de arte y piezas que perduren en el tiempo. Legado y artesanía en el arte urbano pop y el grafiti El portafolio debut HomEage Box de Fin DAC fusiona tradición e innovación, un homenaje que trasciende el tiempo a través del arte urbano pop y el grafiti. Se trata de una experiencia cuidadosamente seleccionada que ofrece un festín visual y una profunda exploración del legado de los grandes, interpretado por uno de los artistas más fascinantes del panorama del arte urbano contemporáneo. Esta colección de láminas de archivo es una pieza audaz en el mundo del coleccionismo de arte, que promete ser un tema de conversación y una posesión preciada para generaciones de amantes del arte.

    $10,501.00

  • Tunnel Vision Version 2 Alternate Gold Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Tunnel Vision Version 2 Alternate Gold Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY

    Tunnel Vision Versión 2 - Serigrafía alternativa dorada de 4 colores impresa a mano sobre papel artístico color crema moteado del artista pop de graffiti Shepard Fairey - Obra de arte de edición limitada Obey Rare Street Art. 2018 Firmado por Shepard Fairey y edición limitada numerada de 700 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Shepard Fairey (n. 1970) Tunnel Vision 2018 Serigrafías en color sobre papel crema moteado 18 x 24 pulgadas (45,7 x 61 cm) Ed700 Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior Publicada por Obey Giant, Los Ángeles. La serigrafía dorada Tunnel Vision Versión 2 es una obra de edición limitada creada por el artista callejero contemporáneo estadounidense Shepard Fairey, conocido por su campaña OBEY Giant y el icónico póster "Hope" de Barack Obama. La obra de Fairey suele combinar la estética del arte callejero con mensajes políticos, inspirándose en el diseño gráfico, la propaganda y la contracultura. La serigrafía dorada Tunnel Vision Versión 2 presenta un diseño llamativo con el estilo característico de Fairey. La impresión exhibe una mezcla de patrones geométricos, líneas audaces y colores contrastantes, con la versión en azul como alternativa a la impresión original. Como muchas de las obras de Fairey, esta pieza tiene una temática que invita a la reflexión y anima al espectador a cuestionar las normas sociales y el statu quo. Al ser una serigrafía, la obra se produce mediante un proceso de impresión con esténcil que consiste en aplicar tinta a través de una malla sobre un sustrato. Este método permite obtener colores vibrantes y detalles nítidos y precisos, lo que lo convierte en una opción popular entre artistas e impresores. Al tratarse de una edición limitada, los coleccionistas y admiradores del trabajo de Shepard Fairey deberían actuar con rapidez para conseguir un ejemplar antes de que se agoten.

    $583.00

  • Jake Head Silkscreen Print by Joe King

    Joe King Serigrafía de Jake Head de Joe King

    Jake Head Edición Limitada Serigrafía a dos colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Joe King, artista callejero de graffiti, arte pop moderno.

    $217.00

  • Goddess In Us Giclee Print by Handiedan

    Handiedan Diosa en nosotros Impresión Giclee de Handiedan

    Obra de arte "Diosa en nosotros", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Handiedan. 2020 Edición limitada firmada y numerada de 55 impresiones giclée firmadas y numeradas por el artista. «Crear estos collages de técnica mixta con múltiples capas me brinda la oportunidad de explorar las complejas capas de la vida y la energía. Siempre aspiro a una hermosa interacción con la mirada y el corazón del espectador». -Handiedan

    $533.00

  • Isolation Giclee Print by Meagan Magpie Rodgers

    Meagan Magpie Rodgers Impresión Giclee de aislamiento por Meagan Magpie Rodgers

    Obra de arte "Isolation Artwork", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes de la artista de graffiti de la cultura pop Meagan Magpie Rodgers. Impresión giclée de 8”x10” firmada y numerada, impresa en papel de bellas artes en 2021. Edición limitada de 80 ejemplares.

    $103.00

  • Reveal Silkscreen Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $621.00

  • Mugshot Original Acrylic on Wood Painting by AL Grime

    AL Grime CUADRO

    Compra PINTURA Obra de arte de pintura original única en su tipo en MEDIANO por Popular Street Art Pop Culture Artist ARTIST. 2022 Cuadro Original Firmado Tamaño XXXX INFORMACIÓN

    $2,188.00

  • Friend Face 92 Pink Blue Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Cara de amigo 92 Rosa y azul. Pintura al óleo original de Peter Keil.

    Cara de amigo 92 Rosa Azul Pintura al óleo original de Peter Keil Obra de arte única sobre panel de masonita del Hombre Salvaje de Berlín, un famoso artista contemporáneo. 1992. Firmado y fechado por Peter Keil. Óleo sobre panel de masonita. Obra original de 24x24 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que puede presentar descascarillado debido a la antigüedad y naturaleza de su trabajo. Representa un rostro alargado dividido por tonos rosas y azules. Ligera suciedad general. Explorando el vívido expresionismo de "Friend Face 92 Pink Blue" de Peter Keil La pintura al óleo original "Friend Face 92 Pink Blue" de Peter Keil encarna profundamente la vitalidad y el poder expresivo del arte pop urbano y el grafiti. Conocido como el Hombre Salvaje de Berlín, Peter Keil es un famoso artista contemporáneo cuya obra palpita con la energía cruda y la vibrante riqueza cromática propias del movimiento neoexpresionista. Esta pieza de 1992, firmada y fechada por el artista, es una pintura al óleo original sobre panel de masonita de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) y muestra el enfoque distintivo de Keil hacia la forma y el color. El arte de Keil se caracteriza por su audaz aplicación de pintura al óleo con técnica de impasto, donde se aplican gruesas capas para crear una superficie texturizada, táctil y visualmente cautivadora. Con el tiempo, es posible que se observe cierto desprendimiento de la pintura en su obra, lo cual no es un signo de deterioro, sino más bien una indicación de la historia dinámica de la obra y la evolución natural de los materiales utilizados. "Friend Face 92 Pink Blue" presenta un rostro alargado dividido por franjas contrastantes de color rosa y azul, una dicotomía que evoca una sensación de dualidad y profundidad emocional en el semblante de la figura. La resonancia cultural del legado artístico de Peter Keil El singular atractivo de la obra de Peter Keil reside en su capacidad para conectar con el observador a un nivel instintivo. Sus pinturas trascienden la necesidad de la representación tradicional, optando en cambio por transmitir la emoción a través de la expresiva manipulación del color y la forma. «Friend Face 92 Pink Blue» es un claro ejemplo de ello, donde la interacción de tonos cálidos y fríos articula un complejo paisaje psicológico. Esta obra es un ejemplo paradigmático de cómo las pinturas de Keil se involucran con el espectador, invitándolo a un mundo donde lo visceral y lo visual convergen. Las contribuciones de Keil al arte pop urbano y al grafiti se caracterizan por su desdén por las convenciones y su exaltación de la individualidad. La pincelada espontánea y a menudo agresiva refleja el espíritu del arte del grafiti, mientras que el uso de colores vibrantes y formas abstractas recuerda la influencia del arte pop. Así, «Friend Face 92 Pink Blue» es una obra de expresión personal y un diálogo con los movimientos que han moldeado la trayectoria del arte contemporáneo. Los coleccionistas de la obra de Keil suelen sentirse atraídos por la libertad sin límites y la palpable vitalidad que emanan sus pinturas. Poseer una pieza como "Friend Face 92 Pink Blue" implica conectar con una obra de arte que rebosa del vigor característico del artista y evoluciona con el paso del tiempo. Es una invitación a presenciar la interacción entre destrucción y creación, donde la pintura desconchada y la perdurable intensidad de los colores narran la historia del viaje de la obra a través del tiempo. "Friend Face 92 Pink Blue" de Peter Keil es una obra vibrante y única que captura la esencia del neoexpresionismo y refleja la posición del artista como figura clave en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. Con sus colores impactantes y su fuerza expresiva, esta pintura es un poderoso ejemplo de la perdurable visión artística de Keil y su influencia en el arte contemporáneo.

    $676.00

  • Tunnel Vision Version 2 Alternate Blue Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Tunnel Vision Versión 2 Serigrafía azul alternativa de Shepard Fairey- OBEY

    Tunnel Vision Versión 2 - Serigrafía alternativa azul de 4 colores impresa a mano sobre papel artístico color crema moteado del artista pop de graffiti Shepard Fairey - Obra de arte de edición limitada Obey Rare Street Art. 2018 Firmado por Shepard Fairey y edición limitada numerada de 700 ejemplares. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Shepard Fairey (n. 1970) Tunnel Vision 2018 Serigrafías en color sobre papel crema moteado 18 x 24 pulgadas (45,7 x 61 cm) Ed. 700 Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior Publicada por Obey Giant, Los Ángeles. Tunnel Vision Versión 2 - Serigrafía Azul Alternativa es una obra de arte de edición limitada creada por el artista callejero contemporáneo estadounidense Shepard Fairey, conocido por su campaña OBEY Giant y el icónico póster "Hope" de Barack Obama. La obra de Fairey suele combinar la estética del arte callejero con mensajes políticos, inspirándose en el diseño gráfico, la propaganda y la contracultura. La serigrafía Tunnel Vision Versión 2 - Serigrafía Azul Alternativa presenta un diseño llamativo con el estilo característico de Fairey. La impresión muestra una mezcla de patrones geométricos, líneas audaces y colores contrastantes, ofreciendo el tono azul como alternativa a la impresión original. Como muchas de las obras de Fairey, esta pieza tiene una temática que invita a la reflexión y anima al espectador a cuestionar las normas sociales y el statu quo. Al ser una serigrafía, la obra se produce mediante un proceso de impresión con esténcil que consiste en aplicar tinta a través de una malla sobre un sustrato. Este método permite obtener colores vibrantes y detalles nítidos y precisos, lo que lo convierte en una opción popular entre artistas e impresores. Al tratarse de una edición limitada, los coleccionistas y admiradores del trabajo de Shepard Fairey deberían actuar con rapidez para conseguir un ejemplar antes de que se agoten.

    $583.00

  • Venta -15% Dollie XL Lenticular Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Dollie XL Impresión lenticular de Pose - Jordan Nickel

    Impresión lenticular Dollie XL de Pose - Jordan Nickel. Obra de arte de edición limitada en papel holográfico trifásico con textura irregular, impresa a mano. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2021. Tamaño de la obra: 22,5 x 36. Impresión lenticular cambiante que modifica los colores de una mujer con un gran corte de pelo estilo colmena. Pose, o Jordan Nickel, consolida su posición en el mundo del arte contemporáneo con su innovadora obra "Dollie XL Lenticular". Evocando nostalgia a la vez que explora técnicas modernas, Pose demuestra un dominio de las tradiciones del arte pop y urbano, plasmado en esta obra trascendental. Con unas generosas dimensiones de 57 x 91 cm, "Dollie XL Lenticular" es una obra maestra de edición limitada, con solo 50 piezas disponibles, cada una firmada por el artista, lo que certifica su autenticidad. Creada en 2021, la técnica de impresión lenticular empleada ofrece una experiencia visual dinámica. Dependiendo de la posición del espectador, los colores ópticos cambian, creando un efecto hipnótico, casi holográfico. En el centro de este juego de color y luz se encuentra la impactante representación de una mujer caracterizada por su voluminoso peinado de colmena, un símbolo icónico que ha trascendido el tiempo y resuena entre los aficionados a la cultura pop. Una de las características más destacadas de esta obra son sus bordes irregulares, que le confieren una textura cruda y táctil, realzando aún más su singularidad. Cada pieza viene acompañada de un Certificado de Autenticidad, sello de calidad y autenticidad que garantiza a coleccionistas y amantes del arte el valor de su adquisición. En «Dollie XL Lenticular», Pose fusiona con maestría motivos históricos con técnicas artísticas innovadoras, creando una obra que rinde homenaje al arte pop y urbano tradicional, a la vez que anticipa el futuro de estos géneros. La obra se erige como testimonio de la naturaleza perdurable y en constante evolución de la expresión visual, siempre vigente y en permanente transformación.

    $2,347.00 $1,995.00

  • 12 Inch Series II 2 AP Silkscreen by Dave Kinsey

    Dave Kinsey SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $300.00

  • Pose MSK Burn Black Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Pose- Jordan Nickel Pose MSK Burn Black Spray Paint Can Ilustraciones de Montana MTN

    Pose MSK Burn Black Edición Limitada Rara Lata de Pintura en Aerosol Obra de Arte Colaborativa del famoso fabricante de pintura para graffiti Montana MTN x Pose- Jordan Nickel . Lata de pintura en aerosol 2021, caja firmada, edición limitada de 500 unidades. Tamaño de la obra: 3x8. Burn, 2021 de POSE MSK. Creado exclusivamente para Beyond The Streets 2021. Producido por Montana Colors. Exhibidor de madera de edición limitada. Color: Negro. Origen: Nueva York.

    $218.00

  • Akira Pill Ceramic Plate Art Object by Supreme

    Supreme Plato de cerámica Akira Pill, objeto de arte de Supreme

    Plato de cerámica Akira Pill, objeto de arte de Supreme Limited Edition Collectors Dish Artwork. Plato de cerámica Supreme de edición limitada estampada de 2017. Tamaño de la obra: 10x10. Objeto de arte coleccionable. Presentamos el plato de cerámica Supreme AKIRA Pill: una convergencia del arte pop urbano y el diseño coleccionable. El plato de cerámica Supreme AKIRA Pill es una pieza distintiva dentro del mundo del diseño coleccionable y el arte pop urbano. Lanzado como parte de la colección Otoño/Invierno 2017, esta edición limitada ejemplifica la armoniosa fusión entre objetos utilitarios y obras de arte. La colaboración entre Supreme y el manga AKIRA trasciende el mero interés comercial, convirtiéndose en un objeto de colección que celebra la estética tanto de la cultura urbana como del arte gráfico japonés. El plato de cerámica Supreme AKIRA Pill, de 25x25 cm, es más que un simple plato; es un lienzo que exhibe la fascinante convergencia entre la audaz estética de Supreme y el impactante arte del manga AKIRA. Elaborado con cerámica de alta calidad, el plato garantiza durabilidad y un atractivo visual perdurable, lo que lo hace ideal tanto para uso cotidiano como decorativo. La obra, que muestra a un personaje en plena acción consumiendo una pastilla, está plasmada en una sobria paleta en blanco y negro, trasladando el dinamismo y la energía cruda de las viñetas originales del manga a un objeto estático. La imagen va acompañada de la frase «¡SON COMO CARAMELOS!», que añade una capa narrativa e intrigante a la obra. En este objeto de arte único, el espíritu de la colaboración es palpable. La obra captura la esencia de la serie AKIRA, mientras que la incorporación del logo de Supreme la reinterpreta dentro del mundo de la moda urbana de alta gama. La decisión de modificar el logo de Supreme y colocarlo en la pastilla dentro de la obra demuestra la habilidad de la marca para integrar a la perfección referencias de la cultura popular en sus productos. Esta técnica hace que la pieza resulte atractiva no solo para los fans del manga, sino también para los seguidores de Supreme, cuya identidad se entrelaza ingeniosamente con la narrativa de la obra. La parte inferior del plato es tan importante como la superior, mostrando el clásico logo Supreme Box en sus colores originales y vibrantes. Este detalle es un sello distintivo de la marca, un guiño a sus raíces en el skateboarding y la moda urbana, y sirve como certificado de autenticidad para los coleccionistas. El plato de cerámica Supreme AKIRA Pill es una obra de arte pop callejero y graffiti. El plato de cerámica Supreme AKIRA Pill es un testimonio de la evolución del arte urbano pop y el grafiti. Encapsula la esencia de una obra de arte en la era moderna: funcional, provocativa y profundamente arraigada en la subcultura. Este plato no es solo un artículo de merchandising; es una muestra de la narrativa del arte urbano plasmada en cerámica vidriada. Su diseño refleja los orígenes comunes del arte urbano y el grafiti: espontáneo, audaz y, a menudo, provocador. Sin embargo, se refina a través de la lente del arte pop, que toma el objeto cotidiano y lo eleva a la categoría de extraordinario. Esta colaboración simboliza cómo el arte urbano pop suele difuminar las fronteras entre el arte comercial y el arte culto, invitando a la reflexión sobre el valor y la importancia del arte en los objetos cotidianos. Como obra de arte, el plato de cerámica Supreme AKIRA Pill lleva el legado de su inspiración manga a nuevos horizontes. Es una representación física del impacto cultural de la serie AKIRA en el mundo de las novelas gráficas y en el panorama más amplio de la cultura pop. Para Supreme, este plato se suma a su repertorio de artículos contemporáneos y atemporales, piezas que conectan con el espíritu cultural de la época sin perder su exclusividad y valor coleccionable. En el arte pop urbano y el grafiti, objetos como el plato de cerámica Supreme AKIRA Pill desafían las nociones tradicionales de lo que puede ser el arte. Llevan la vitalidad y la rebeldía del arte callejero a los hogares, fusionándose con la funcionalidad de los objetos cotidianos. Este plato no es solo un recipiente práctico; es un tema de conversación, una reflexión cultural y una obra de arte coleccionable, todo en uno, que captura el espíritu innovador y transformador del arte pop urbano.

    $243.00

  • Pink Mister Melty Icon Painted HPM Acrylic Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Icono rosa de Mister Melty pintado, impresión acrílica HPM, serigrafía de Buff Monster

    Icono rosa de Mister Melty pintado, impresión serigráfica acrílica HPM de Buff Monster, impresión en cartulina, papel de bellas artes, edición limitada, obra de arte pop callejero. 2023 Acrílico HPM Embellished Edición Limitada de 50 obras de arte firmadas y numeradas. Tamaño de la obra: 9x12. Con abundantes goteos en las áreas pintadas a mano. Icono rosa de Mister Melty pintado, impresión acrílica HPM, serigrafía de Buff Monster La serigrafía acrílica "Pink Mister Melty Icon Painted HPM" de Buff Monster es una pieza visualmente impactante que se suma a la serie de edición limitada 2023 de Arte Pop Urbano y Grafiti. Impresa en cartulina resistente de alta calidad y con unas dimensiones de 23 x 30 cm, esta obra forma parte de una edición limitada de solo 50 ejemplares, firmados y numerados, cada uno meticulosamente realzado con detalles pintados a mano con acrílico. Esta obra no es solo una impresión, sino un híbrido entre el diseño serigrafiado y la innovadora textura aplicada a mano, que ejemplifica la técnica característica de Buff Monster: transformar la repetición gráfica en personajes expresivos únicos. Capas vibrantes y efectos táctiles Esta impresión irradia la fuerza de las múltiples con acabados a mano, elevando una base serigrafiada a un objeto altamente individualizado. La base rosa fluorescente resplandece con intensidad, enmarcada por precisas líneas grises que guían la mirada del espectador directamente al icónico ojo en el corazón de la figura de Mister Melty. Rodeado de gotas, dientes y formas surrealistas de dibujos animados, los tonos rosas se transforman en texturas profundas y agrietadas que revelan una capa negra subyacente, otorgando a la obra una superficie carbonizada, similar a la lava, que evoca tanto calor como decadencia. Este efecto craquelado no es meramente decorativo: intensifica el impacto del ojo como motivo central, sugiriendo estrés, mutación o transformación bajo presión. Simbolismo de los personajes en Buff Monster's World Mister Melty es un personaje recurrente en el universo de Buff Monster, emblemático de los temas recurrentes del artista: el caos azucarado, la desintegración del pop y un nihilismo lúdico. En esta versión rosa, el personaje adquiere un tono casi radiactivo, llevando la ternura del pop a un terreno más volátil y fundido. Buff Monster lleva tiempo utilizando a sus personajes para desafiar la estética pulida del arte pop convencional, infundiéndoles la imprevisibilidad y la textura del grafiti. Mister Melty encarna tanto la alegría como la entropía: se derrite, rezuma y sonríe de una forma que transforma la destrucción en algo festivo. El papel de Buff Monster en el grafiti moderno y el arte pop Buff Monster, artista estadounidense, ha forjado su carrera fusionando los colores vibrantes de la cultura visual japonesa con la vanguardia del arte urbano occidental y la estética punk. Reconocido por el uso del rosa como paleta principal en diversos medios, su obra se sitúa en la colorida frontera del arte pop urbano y el grafiti. Esta edición 2023 de Mister Melty reafirma su compromiso con la artesanía y la expresión individual. Cada impresión, con un acabado artesanal único y variaciones visuales impredecibles, convierte al Pink Mister Melty Icon en una pieza que difumina los límites entre la producción en masa y la expresión artística personal. Es una celebración de la textura, una confrontación con la decadencia y un vibrante símbolo de la iconografía urbana moderna.

    $650.00

  • Contra Cocaine Glitter Silkscreen Print by Robert "Robbie" Conal

    Robert "Robbie" Conal Serigrafía Contra Cocaine Glitter de Robert "Robbie" Conal

    Contra Cocaine Silkscreen & Glitter Print de Robert "Robbie" Conal. Impresión manual sobre papel de bellas artes. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, 2010. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía. Contra Cocaína de Robert "Robbie" Conal: Un hito en el arte pop callejero y el grafiti La obra "Contra Cocaína" de Robert "Robbie" Conal marca un hito en la historia del arte pop urbano y el grafiti. Esta serigrafía de 18x24 pulgadas, con su inquietante imagen de calaveras sobre un fondo de camuflaje, no es solo una declaración visual, sino un arma política manejada con precisión artística. Esta impresión artesanal sobre papel de bellas artes, una edición limitada de 100 ejemplares, representa la incursión sin complejos de Conal en el arte urbano, un ámbito que desde entonces ha llegado a dominar. Formado en Stanford y maestro de la pintura, Robbie Conal es conocido por sus retratos implacables y de gran detalle, que a menudo representan figuras políticas de forma grotesca. Su obra, de marcado carácter político y activista, ofrece una mordaz crítica a la corrupción y la mala conducta política. "Contra Cocaína" es quizás su obra más notoria, una representación simbólica del escándalo Irán-Contra que azotó al gobierno de Reagan. Su versión original de 1988 tiene la distinción de formar parte de la colección permanente del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), lo que subraya su importancia cultural e histórica. Contra la cocaína: La intersección del arte y el activismo político La obra "Contra Cocaína" de Conal trasciende la mera creación artística; encapsula el compromiso del artista con confrontar y exponer el lado oscuro de las estructuras de poder político. La pieza es un sombrío comentario sobre el escándalo Irán-Contra, donde la calavera funciona como un macabro símbolo de las consecuencias mortales de las maniobras políticas. Mediante el lenguaje visual crudo y cautivador del arte callejero, la obra de Conal se vuelve accesible y atractiva, invitando al público a reflexionar sobre los mecanismos, a menudo invisibles, de las irregularidades gubernamentales. La distribución de "Contra Cocaína" a través de carteles callejeros en ciudades de todo Estados Unidos marcó la incursión inicial de Conal en el arte urbano. Esta estrategia de carteles callejeros, una forma de activismo de base, buscaba provocar el debate público y llevar el comentario político de las galerías a las calles. La imagen se convirtió en sinónimo de la desilusión y la rabia de una generación, canalizando el espíritu de protesta en una obra de arte de singular impacto. Legado e influencia de Robbie Conal en el arte callejero La influencia de Robbie Conal en el arte pop urbano y el grafiti es profunda. Su compromiso con la fusión del arte y el activismo ha inspirado a innumerables artistas a ver el paisaje urbano como una plataforma para la crítica social y el cambio. Empapelar el país con carteles de "Contra la Cocaína" no fue solo una declaración artística, sino un llamado a la acción, movilizando a un ejército de voluntarios para difundir la poderosa imagen por todas partes. El método de Conal —activar una red de voluntarios para distribuir sus carteles— refleja la naturaleza colectiva del arte urbano, donde la comunidad desempeña un papel crucial en la difusión y recepción de la obra. El ejército que Conal moviliza refleja el espíritu colaborativo del movimiento del arte urbano, difuminando las fronteras entre artista y público, entre la creación individual y la experiencia colectiva. Contra la cocaína: Una declaración de importancia artística e histórica El contexto histórico de «Contra Cocaína» realza su importancia en los anales del arte urbano. Publicada con motivo de la exposición «The Missing Link» en Country Club en 2010, la obra también forma parte de Beautiful Losers Archive e Iconoclast Editions, colecciones que rinden homenaje a artistas que han moldeado el panorama del arte contemporáneo fuera de los sistemas tradicionales. «Contra Cocaína» no solo consolida el lugar de Robbie Conal en la historia del arte urbano, sino que también se erige como testimonio del poder del arte visual como medio de resistencia política y reflexión social. Como pieza de arte pop urbano y grafiti, representa el potencial del género para influir en la opinión pública y generar diálogos que trascienden el medio visual, adentrándose en el ámbito de la memoria colectiva y la documentación histórica. La continua relevancia de «Contra Cocaína» reside en su confrontación directa con la corrupción política y en cómo el arte puede exponer y criticar a quienes ostentan el poder. A través de esta obra y su trayectoria artística en general, Robbie Conal demuestra el papel perdurable del artista como provocador y comentarista social, manejando pinceles y serigrafías como otros manejan bolígrafos o pancartas de protesta. Su legado en el arte urbano se define por su estilo visual distintivo y su firme compromiso con el activismo a través del arte.

    $845.00

  • Paul's Boutique Skateboard Deck by Ricky Powell

    Ricky Powell Tabla de skate Paul's Boutique de Ricky Powell

    Tabla de skate Paul's Boutique Deck de edición limitada con impresión de pigmento de archivo, obra del artista de la cultura pop callejera Ricky Powell. 2019 Firmado y numerado al dorso Impresión de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío Tamaño: 8 x 31,875 pulgadas Lanzamiento: 19 de noviembre de 2019 Ricky Powell (1961-2021) Paul's Boutique, 2019 Impresión de pigmentos de archivo a color sobre tabla de skate 32 x 8 pulgadas (81,3 x 20,3 cm) Ed. 37/75 Numerado a tinta al dorso. La fusión de la cultura del skate y el arte pop callejero en la tabla Paul's Boutique de Ricky Powell. La convergencia de la cultura del skate y el arte pop urbano personifica una forma distintiva de expresión urbana que ha ganado prominencia y respeto dentro de la comunidad artística. Esta mezcla única se plasma a la perfección en la edición limitada de la tabla de skate Paul's Boutique Deck, una obra de arte impresa con pigmentos de archivo, creada por el reconocido artista de la cultura pop urbana Ricky Powell. Lanzada el 19 de noviembre de 2019, esta pieza destaca como una celebración de la estética urbana y la sensibilidad de la cultura pop, encarnando el espíritu de las calles con su diseño visualmente impactante y sus referencias culturales. El legado artístico y la influencia urbana de Ricky Powell Ricky Powell, nacido en 1961 y fallecido en 2021, fue una figura ilustre del arte pop urbano. Reconocido por su fotografía cruda y espontánea que capturaba la esencia de la vibrante vida callejera de Nueva York y la época dorada del hip hop, la obra de Powell trasciende el mero atractivo visual. Su incursión en el mundo del arte de las tablas de skate con la Paul's Boutique Deck consolidó aún más su legado como un artista capaz de moverse con soltura entre diferentes medios, manteniendo siempre una conexión con la cultura urbana. La tabla en sí, de 81 x 20 cm, es un testimonio de la atención al detalle de Powell y su habilidad para narrar historias a través de las imágenes. La impresión de pigmento de archivo presenta colores vibrantes que reflejan la época en la que Powell floreció. Numerada como la número 37 de una edición limitada de 75, cada pieza de esta serie limitada lleva consigo la autenticidad de la visión de Powell, con su firma y numeración en el reverso que subrayan la exclusividad y el carácter coleccionable de la obra. Tablas de skate como lienzos para la expresión del arte callejero Las tablas de skate se han considerado durante mucho tiempo lienzos para la expresión artística, a menudo adornadas con diseños que reflejan el estilo o la ética personal del skater. Sin embargo, cuando artistas como Ricky Powell utilizan este medio, las tablas trascienden su función práctica y se convierten en obras de arte urbano pop. La tabla Paul's Boutique, con su impresión de pigmentos de archivo sobre madera natural prensada en frío, se transforma en un mural móvil, una pieza portátil de arte urbano que lleva consigo el espíritu indomable del arte callejero allá donde va. La elección de la tabla de skate como soporte es deliberada y refleja la importancia subcultural del skateboarding en el paisaje urbano. Es un guiño a la filosofía del "hazlo tú mismo" tanto de skaters como de artistas callejeros, una celebración de los movimientos contraculturales que han moldeado la estética y la filosofía de generaciones. La obra de Ricky Powell en esta tabla difumina las fronteras entre arte y utilidad, entre las galerías y las calles, creando una pieza que luce igual de bien en la vitrina de un coleccionista que en las rampas y aceras de la ciudad. La tabla Paul's Boutique es un vibrante homenaje al arte pop callejero y al grafiti, elementos esenciales de la cultura urbana. Gracias a la visión y la maestría de Ricky Powell, esta tabla de skate de edición limitada se erige como símbolo de la sinergia entre el arte y las subculturas que lo inspiran. Representa un hito histórico, un fragmento del alma de la ciudad plasmado en madera, un recordatorio perdurable del poder del arte para capturar y elevar las narrativas de la calle.

    $812.00

  • Heads of Fate Blue AP Silkscreen Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $256.00

  • Charles Manson Everythings Charlie Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $305.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Serigrafía "Presa Roja HPM" dibujada por D*Face- Dean Stockton

    Serigrafía "Prey Red HPM Doodled" de D*Face - Dean Stockton. Serigrafía sobre cartón enmarcada. Edición limitada. Obra de arte pop callejero. Obra única de 2007, pintada a lápiz y con pintura HPM, decorada con un garabato en el frente. Enmarcada, de 23,25 x 33 pulgadas. Originalmente, este diseño se usó en yesos de trigo en varias ciudades. Se rumorea que esta es una de las dos versiones producidas y firmadas por D*Face en papel de alta calidad. Enmarcada a medida con marco metálico rojo. El estilo característico de D*Face en rojo presa La fusión del arte pop y el arte urbano encuentra una manifestación impactante en la obra del artista británico Dean Stockton, más conocido como D*Face. Entre su vasta colección de obras de gran impacto, la serigrafía "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" es un ejemplo paradigmático de su habilidad para combinar técnicas subversivas del arte urbano con la esencia del arte pop. Esta pieza de edición limitada, una serigrafía sobre cartón y obra original enriquecida con singulares garabatos a lápiz y pintura del propio artista, captura la esencia de su crítica al consumismo y al culto a la celebridad. "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" de Stockton no es simplemente otra obra de arte urbano; refleja la trayectoria del artista y su comentario sobre la sociedad. La obra se caracteriza por líneas audaces y contrastes marcados, sello distintivo de la estética de D*Face, que debe mucho a sus primeras influencias del skateboarding, el grafiti y la música punk. La lámina, que mide 23,25 por 33 pulgadas, está enmarcada en un marco metálico rojo hecho a medida que refleja la viveza de la obra de arte que contiene. D*Face y el movimiento del arte callejero pop Concebida originalmente como un diseño para carteles pegados en las ciudades, "Prey Red" evolucionó hacia una expresión más refinada del arte de DFace al ser reinterpretada como una impresión en papel de alta calidad. Esta transición del arte callejero a una pieza digna de galería subraya la fluidez de los límites entre las diferentes formas de arte y la versatilidad de DFace como artista. El hecho de que esta pieza sea una de las dos únicas versiones producidas y firmadas por el artista aumenta su exclusividad y atractivo. La obra de DFace se considera a menudo un puente entre la energía cruda y rebelde del arte callejero y el mundo pulido y visual del arte pop. DFace desafía las ideas preconcebidas sobre el arte y su lugar en la sociedad al llevar su obra a las galerías sin perder su esencia callejera. La serigrafía "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" es un testimonio de ello, y encarna la habilidad del artista para dotar a su obra de profundidad y múltiples capas de significado. El impacto cultural de la obra de D*Face Más allá de su atractivo visual, "Prey Red" es una crítica cultural, al igual que el resto de la obra de DFace. A través de su arte, DFace invita a los espectadores a cuestionar los iconos y símbolos que pueblan nuestro paisaje visual. Esta serigrafía, con su nítida imaginería y la palabra "PREY" estampada en ella, sugiere una reflexión más profunda sobre quién es la presa en un mundo saturado de medios de comunicación y cultura de la celebridad. "Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print" de DFace no es simplemente una obra de arte para admirar por su estilo; es, a la vez, un punto de partida para el diálogo, un comentario cultural y una pieza de colección. Representa el compromiso constante del artista por desafiar a los espectadores y al mundo del arte, instando a una reevaluación de lo que se exhibe en las paredes de las ciudades y en las salas de las galerías. A medida que DFace continúa creando y evolucionando, obras como "Prey Red" le aseguran un lugar en los anales de la historia del arte contemporáneo, tendiendo un puente entre lo alternativo y lo convencional.

    $3,938.00

  • Venta -15% Relief Variant Black Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN

    $1,511.00 $1,284.00

  • Venta -15% Bucket Head #4 Spray Paint Can - Sprayed Paint Art Collection

    Ron Zakrin Escultura de lata de pintura Bucket Head n.º 4 de Ron Zakrin

    Bucket Head #4 Obra de arte original de técnica mixta, acrílico, metal y pintura en aerosol sobre una lata de pintura vintage real con elementos reciclados del artista callejero de graffiti y artista pop moderno Ron Zakrin. “Esta exposición examina tanto el pasado reciente —cómo los avances técnicos en la industria musical moldearon a una generación— como el futuro próximo en busca de motivos y posibles consecuencias derivados del desarrollo de la inteligencia artificial. Este extenso conjunto de obras narra una historia de adaptación e integración de la tecnología.” - Ron Zakrin

    $1,311.00 $1,114.00

  • 12 Inch Series II 1 AP Silkscreen by Dave Kinsey

    Dave Kinsey SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $300.00

  • Obey More- Fairey Letterpress Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Obey More- Fairey Letterpress Print de Shepard Fairey- OBEY

    Obey More Edición Limitada Impresión Tipográfica a Mano de 1 Color sobre Papel Blanco Fluorescente 100% Algodón por los famosos artistas urbanos modernos Shepard Fairey x Shantell Martin. 2022 Firmado y numerado por Shepard Fairey y Shantell Martin. Edición limitada de 150 ejemplares. Tamaño: 10 x 13 pulgadas. Acabado artesanal con bordes irregulares.

    $384.00

  • Rangda's Riveting Robot Ride 16x20 Archival Print by Pooch

    Pooch Riveting Robot Ride 16x20 Archival Print de Rangda por Pooch

    Rangda's Fiveting Robot Ride, impresiones de pigmento de archivo de edición limitada de 16x20 en papel de bellas artes por Pooch, artista callejero de graffiti, arte pop moderno.

    $159.00

  • La Cage Et 'Acte De Foi Brass Silkscreen Print by Sandra Chevrier

    Sandra Chevrier Serigrafía La Cage Et 'Acte De Foi en latón de Sandra Chevrier

    La Cage Et 'Acte De Foi Serigrafía en latón de Sandra Chevrier La jaula y el salto de fe Impresión manual de 24 colores sobre metal de latón corroído de 3 mm Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 2021, firmada y numerada (10 ejemplares). Tamaño de la obra: 27,56 x 38,58 cm. Serigrafía. En francés, «La Cage et 'Acte de Foi» significa « La jaula y el salto de fe». La Cage Et 'Acte De Foi: un estudio en metal de Sandra Chevrier «La Cage Et 'Acte De Foi» de Sandra Chevrier es una obra fascinante que encapsula la vitalidad del arte pop urbano y el grafiti, a la vez que encarna el espíritu del arte pop y su compromiso directo con la cultura contemporánea. Esta obra de edición limitada, lanzada en 2021, es un testimonio del estilo distintivo de Chevrier, que a menudo presenta imágenes superpuestas que combinan la expresividad cruda del arte urbano con la precisión de las prácticas artísticas convencionales. La narrativa artística de la serigrafía de Sandra Chevrier La obra, cuyo título se traduce como «La jaula y el salto de fe», es una serigrafía de 24 colores realizada a mano sobre latón corroído de 3 mm. Con unas dimensiones de 70 x 98 cm, la pieza constituye un espectáculo visual y una exploración conceptual. El trabajo de Chevrier se caracteriza por el uso de fragmentos de cómics yuxtapuestos a representaciones realistas de la figura humana, en particular rostros femeninos. El resultado es un collage de emociones y referencias culturales que aluden a las luchas internas y externas por la identidad y la percepción. Examinando las técnicas y el simbolismo en la obra de Chevrier La técnica de Chevrier en esta obra es notable, ya que emplea una amplia gama de colores para aportar profundidad y textura a la superficie del metal, un material que de por sí connota fuerza y ​​el paso del tiempo; el uso del latón como lienzo añade un toque industrial a la obra. Asimismo, el proceso de corrosión que aplica garantiza que cada pieza de la edición limitada de diez sea única, reflejando la individualidad de la experiencia humana. La imaginería que elige Chevrier es igualmente significativa. Los rostros parciales de mujeres se representan con una sensación de belleza y melancolía, mientras que las escenas de cómic superpuestas sugieren narrativas de lucha, poder y resiliencia. Las «jaulas» en las obras de Chevrier son metáforas de las expectativas y limitaciones sociales impuestas a los individuos, en particular a las mujeres, y el «salto de fe» representa la valentía necesaria para trascender estas fronteras. Impacto de 'La Cage Et 'Acte De Foi' en el discurso del arte contemporáneo El lanzamiento de «La Cage Et 'Acte De Foi» fue recibido con entusiasmo en la comunidad artística, donde tanto coleccionistas como críticos buscaron descifrar los múltiples significados de la obra de Chevrier. Esta serie de edición limitada se convirtió rápidamente en una pieza codiciada por su atractivo visual y su narrativa contemplativa. La obra de Chevrier tiende un puente entre la naturaleza efímera del arte urbano y la permanencia propia del trabajo en metal, creando un diálogo entre lo transitorio y lo eterno. Resonancia cultural de la obra de edición limitada de Sandra Chevrier La resonancia cultural de "La Cage Et 'Acte De Foi" de Chevrier se ve amplificada por su exploración de temas como el feminismo, la identidad y la liberación. A medida que el arte pop urbano y el grafiti se consolidan como expresiones artísticas reconocidas, obras como la de Chevrier subrayan la relevancia de estos medios para abordar problemáticas sociales conmovedoras. Su trabajo embellece el espacio que ocupa e invita a la introspección y al debate, características propias del arte influyente. En resumen, "La Cage Et 'Acte De Foi" de Sandra Chevrier expresa la sensibilidad del arte pop urbano fusionada con técnicas artísticas tradicionales. El uso de latón corroído como soporte para el complejo proceso de serigrafía ejemplifica el espíritu innovador del arte contemporáneo, y la naturaleza de edición limitada de la serie resalta el valor de cada pieza. A través de su arte, Chevrier continúa desafiando e inspirando, haciendo de "La Cage Et 'Acte De Foi" una contribución significativa a la narrativa del arte moderno.

    $6,176.00

  • Blankos Crew Season One Silkscreen Print by Nicky Davis- Ghost Gang

    Nicky Davis- Ghost Gang SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST

    Compre TÍTULO Impresión serigrafiada a 4 colores tirada a mano en una obra de arte Pop Street Art de edición limitada MEDIANA. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $211.00

  • Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Serigrafía de Fin DAC

    Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Impresión serigráfica adornada por Fin DAC Impresión manual de 8 colores sobre papel Somerset Fine Art de 410 g/m² con sangrado completo y bordes irregulares Edición limitada Obra de arte Findac . 2023. Serigrafía acrílica única, firmada y numerada, con detalles de HPM. Edición limitada de 8 ejemplares. Tamaño de la obra: 20 x 31,5 cm. Impresión serigráfica. Haiconca Pearl Lustre Pearl HPM Serigrafía de Fin DAC Haiconca Pearl Lustre Pearl es una serigrafía artesanal de 8 colores, edición 2023, del reconocido artista de arte urbano pop y graffiti Fin DAC. Cada pieza de esta tirada hiperlimitada de tan solo ocho ejemplares está intervenida a mano con pintura acrílica, convirtiéndose en una obra de arte multimedia única. Impresa en papel Somerset de bellas artes de 410 g/m², con márgenes irregulares y sangrado completo, la obra mide 50,8 x 80 cm y se erige como una pieza emblemática de la serie de Fin DAC, que fusiona una estética visual impactante con un comentario simbólico sobre la belleza y la fuerza cultural. Simbolismo, detalle y técnica Esta edición de Haiconca presenta los distintivos motivos faciales que definen el icónico lenguaje visual de Fin DAC. El rostro de la mujer, en escala de grises, está adornado con marcas de máscara en tonos nacarados que gotean como pintura ceremonial, mientras que los labios están pintados de un rojo carmesí brillante con pinceladas visibles que revelan la mano del artista. Su mirada es directa, evocadora y está llena de misterio y firmeza. La inclusión de detalles finamente representados, como un piercing en la nariz, un anillo escultórico y esmalte de uñas negro, resalta el adorno, la identidad y la rebeldía. El resultado es un equilibrio entre elegancia y audacia, entre silencio y poder. Materiales y especificidad de la edición Impresa mediante serigrafía de ocho colores, esta edición logra una profundidad y textura extraordinarias. El alto gramaje del papel Somerset para bellas artes ofrece una riqueza táctil que realza la presencia de la obra, tanto enmarcada como sin enmarcar. La impresión a sangre elimina cualquier margen de enmarcado, creando una sensación de inmersión e inmediatez. Los detalles pintados a mano —visibles en los labios y sutiles acentos— elevan cada pieza más allá de una simple impresión, convirtiéndola en una obra de arte original de gran valor para coleccionistas. Con tan solo ocho ejemplares, cada uno firmado y numerado, esta edición de HPM se encuentra entre las expresiones más raras y exclusivas de la filosofía estética de Fin DAC. Relevancia en el arte pop callejero y el arte del grafiti Fin DAC, artista afincado en el Reino Unido y de origen irlandés, se ha labrado un espacio distintivo en la comunidad artística global al visibilizar a mujeres de diversas identidades culturales en una obra que desafía la objetivación a la vez que celebra la belleza, el poder y los matices. Haiconca Pearl Lustre Pearl se inscribe firmemente en la tradición del arte pop urbano y el grafiti, fusionando una ejecución fotorrealista con una iconografía callejera estilizada. Los elementos pintados a mano de esta edición reflejan aún más la hibridación entre la disciplina del estudio y la espontaneidad callejera. Estas piezas conectan con los coleccionistas no solo a través de la estética, sino también por su resonancia simbólica y su elevada posición dentro de la cultura del arte contemporáneo. Cada HPM de esta edición plasma el compromiso de Fin DAC con la artesanía, la narrativa y el poder del retrato como vehículo para la crítica social y la evolución artística.

    $5,251.00

  • I See Static Blue AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Veo estática azul AP Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY

    I See Static Blue AP Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY Color aplicado a mano sobre papel de bellas artes color crema con motas. Edición limitada. Obra de arte Obey Pop Culture Artist Proof. Prueba de artista AP 2016 firmada por Shepard Fairey - OBEY y marcada como AP. Edición limitada. Impresión serigráfica de 18x24 pulgadas. Solo veo estática. Que reine la paz. Veo Static Blue AP de Shepard Fairey La serigrafía de prueba de artista «I See Static Blue» (2016), de Shepard Fairey, ejemplifica la tensión entre distorsión y percepción en el arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Ejecutada con maestría sobre papel Speckletone color crema para bellas artes, y firmada y marcada como AP por el artista, esta serigrafía de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) realizada a mano constituye un enigmático diálogo visual entre la influencia de los medios y la búsqueda de la paz. El uso que hace Fairey de una geometría nítida, patrones de interferencia vertical y superposición simbólica invita al espectador a una confrontación hipnótica con el ruido sensorial y la propaganda. Lenguaje visual arraigado en el poder y la crítica de los medios El lenguaje visual de Fairey en «I See Static Blue» fusiona la disrupción óptica con la claridad ideológica. El texto «Static Is All That I See» aparece incrustado en un campo de líneas azules radiantes, imitando visualmente la interferencia de la estática de la televisión analógica y abordando metafóricamente la confusión mental creada por la constante comunicación y la vigilancia. Rostros flanquean el eje central, fragmentados por líneas de distorsión, evocando la fractura de la identidad en la era de la información. Debajo de ellos, un ojo que todo lo ve se cierne —con una calavera en el centro— subrayando los temas del control, la mortalidad y la omnipresente mirada de la autoridad mediática. La obra desentraña la saturación de imágenes que, a la vez que adormecen, captan la atención, sirviendo como comentario sobre la sobrecarga cognitiva y el adoctrinamiento ideológico. Arte pop callejero y grafiti como mensaje y medio La obra de Fairey se sitúa en la intersección entre la rebeldía y el refinamiento, donde la estética urbana se eleva mediante la disciplina del diseño. «I See Static Blue» recoge influencias de las frecuencias visuales de la era psicodélica y las fusiona con la rigidez estructural del arte propagandístico. Shepard Fairey, nacido en Estados Unidos en 1970, se ha mantenido como una de las figuras más comprometidas políticamente en el arte pop urbano y el grafiti, utilizando la repetición, paletas de colores limitadas y símbolos iconográficos para desmantelar las narrativas corporativas y gubernamentales. La presencia de «Obey» bajo el ojo evoca su campaña original de subversión, transformando la publicidad en arte y la instrucción en sátira. El mensaje visual nunca es pasivo: exige conciencia. Color, simbolismo y el formato de prueba de artista Con una paleta de tonos fríos como el azul cobalto, el carmesí apagado y el crema, esta estampa posee una carga psicológica más sosegada que muchas de las obras políticamente agresivas de Fairey. La simetría y el equilibrio sugieren dualidad, pero el efecto visual que produce desorienta y provoca. Esta edición AP tiene un valor añadido, no solo por ser una obra de Shepard Fairey, sino también por ser una variante limitada meticulosamente firmada y marcada a mano. La combinación de líneas nítidas y complejidad simbólica eleva la pieza a la categoría de ejercicio estético e intelectual, reflejando la continua relevancia de Fairey en el uso de la estructura visual del arte pop urbano y el grafiti para la reflexión y la resistencia.

    $750.00

  • Jonathan Papelbon Big Face Phillies Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Jonathan Papelbon Big Face Phillies Collage original Tarjeta de béisbol Arte de Pat Riot

    Jonathan Papelbon/Big Face - Phillies. Collage único, embellecido a mano, técnica mixta sobre tarjeta de béisbol vintage por Pat Riot. Estampado original de 2014 con técnica mixta superpuesta sobre una auténtica tarjeta vintage de MLB Topps con arte pop al estilo de Jonathan Papelbon/Big Face de los Phillies.

    $24.00

  • Four Tablets Daily Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Cuatro tabletas diarias. Impresión de archivo de Ben Frost.

    Cuatro tabletas diarias. Impresión de archivo de Ben Frost. Edición limitada en papel Canson Cotton Rag Photographique Fine Art de 310 g/m². Obra de arte moderna de artista callejero de grafiti pop. 2024 Impresión firmada y numerada Edición limitada de 15 Tamaño de la obra 11,7x11,7 Pigmento de archivo Bellas Artes Mujer en un envase farmacéutico de Ritalin 10. El envase farmacéutico como lienzo en el arte pop callejero y el grafiti «Four Tablets Daily», del artista australiano Ben Frost, se erige como un ejemplo vívido y mordaz del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. Esta obra de edición limitada de 2024, realizada mediante impresión de pigmentos de archivo sobre papel Canson Cotton Rag Photographique de 310 g/m², fusiona audazmente la estética de los fármacos comerciales con imágenes pop clásicas. El estilo distintivo de Frost combina imágenes elegantes, inspiradas en la publicidad, con temas como el consumo, la identidad y los efectos anestesiantes de la medicina moderna. En esta obra, el artista utiliza una caja real de Ritalin 10 como base, transformándola en un retrato irónico e inquietante de la dependencia moderna y los ideales de belleza. La fusión de la cultura de consumo y el comentario artístico Ben Frost, conocido por apropiarse de envases, logotipos y símbolos culturales, utiliza esta obra para confrontar la relación de la sociedad con los medicamentos recetados y los medios de comunicación. La impresión presenta el rostro estilizado de una mujer, con ojos azules y labios rojos que recuerdan a las heroínas de cómics de mediados de siglo, envuelto en las restricciones geométricas del envase farmacéutico. La yuxtaposición entre su mirada sensual y construida y el lenguaje clínico del etiquetado de Ritalin evoca la tensión entre el placer artificial y el control médico. Al conservar casi intacto el texto original del envase, Frost permite que la obra mantenga su contexto original, haciendo que el espectador sea incómodamente consciente de que esto no es solo arte, sino también un artefacto del uso cotidiano. Edición limitada: Bellas Artes se unen a la sátira pop del graffiti Impresa en una edición exclusiva de tan solo 15 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista. Sus dimensiones de 29,7 x 29,7 cm la convierten en una obra compacta pero impactante que condensa la crítica visual de Frost en un cuadrado incisivo y satírico. Mediante el uso de pigmentos de archivo sobre papel de algodón de calidad museística, la pieza eleva la naturaleza efímera del consumismo y la crítica callejera a la categoría de arte perdurable. La obra se sitúa en la intersección del arte contemporáneo de colección y la protesta crítica, canalizando la energía tanto de la galería como de la calle. El papel distintivo de Ben Frost en el arte pop moderno y el grafiti Ben Frost es un artista pop urbano afincado en Sídney que ha alcanzado reconocimiento mundial por su implacable crítica a la cultura pop, la industria farmacéutica y las marcas de consumo. Sus obras se han expuesto en ciudades como Londres, Nueva York y Tokio, y se han convertido en sinónimo de crítica post-pop. En «Four Tablets Daily», Frost consolida su posición en el arte pop urbano contemporáneo al convertir formatos familiares en armas y transformarlos en incisivas reflexiones sociales. Esta pieza, como gran parte de su obra, difumina la línea entre la presentación en galería y la confrontación a pie de calle, obligando a los espectadores a cuestionar sus hábitos, sus dependencias y las imágenes cuidadosamente empaquetadas que consumen a diario.

    $550.00

  • Warhol 02 Red Purple Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Warhol 02 Rojo Púrpura, óleo original de Peter Keil

    Warhol 02 Rojo Púrpura Pintura al óleo original de Peter Keil Obra de arte única sobre panel de masonita del Hombre Salvaje de Berlín, un famoso artista contemporáneo. 2002. Firmado y fechado por Peter Keil. Óleo sobre panel de masonita. Obra original de 24x24 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que pueden presentar desconchones debido a la antigüedad y la naturaleza de su trabajo. Retrato del rostro de un amigo de Andy Warhol en tonos púrpura, rojo y blanco. Expresionismo intenso en el Warhol 02 Rojo Púrpura de Peter Keil La obra "Warhol 02 Rojo Púrpura, Óleo Original" de Peter Keil, también conocido como el Hombre Salvaje de Berlín, es una cautivadora exploración de la forma y el color a través del prisma del Neoexpresionismo. Esta obra única, realizada sobre un panel de masonita, encarna la vibrante energía del artista, una figura contemporánea célebre por su audaz uso del color y su profunda representación de rostros. La pieza, de 2002, firmada y sellada con el año por Keil, es un cuadrado de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) que transmite una intensa emoción. La densa aplicación de pintura conforma la imagen de Andy Warhol, revelando la profunda influencia del arte pop en la obra de Keil. Su método artístico se define por una audaz técnica de impasto, donde la pintura se aplica en gruesas capas, otorgando a la obra una textura tridimensional que se percibe tanto visual como táctilmente. Esta técnica produce cierto grado de descamación con el tiempo, lo que se considera una característica inherente a la obra de Keil, aumentando su autenticidad y valor histórico. La pintura "Warhol 02 Red Purple" es un testimonio de este estilo, con sus vibrantes rojos y profundos púrpuras que se fusionan para formar el icónico rostro de Warhol, sobre un fondo blanco impoluto. La contribución de Peter Keil al arte contemporáneo La contribución de Peter Keil al arte pop callejero y al grafiti es sustancial, ya que traslada la esencia cruda e indómita del arte urbano a la galería. Su obra rehúye el pulido y la sobriedad convencionales que suelen asociarse a las bellas artes, abrazando en cambio un desenfreno más propio de las calles y los callejones donde florece el grafiti. «Warhol 02 Red Purple» ilustra vívidamente esta filosofía, al representar al protagonista —un pionero del arte pop— con el estilo desinhibido de Keil, creando un puente entre ambos mundos artísticos. Cada pintura de Keil es una narrativa original, una historia contada en el lenguaje visual de colores y formas. Los coleccionistas y entusiastas de la obra de Keil se sienten atraídos por la intensa emoción y el estilo distintivo de sus pinturas. En el caso de «Warhol 02 Red Purple», el atractivo se ve realzado por el tema —el legendario Andy Warhol—, que sitúa la pintura en la intersección entre la herencia del arte pop y la innovación artística contemporánea. Poseer una obra de Peter Keil es más que adquirir una pieza de arte; Es una inmersión en la vibrante historia de la propia pintura. La pintura desconchada, las pinceladas audaces y los contrastes impactantes crean una experiencia tan evocadora y compleja como el propio artista. «Warhol 02 Rojo Púrpura» es un símbolo vibrante de la perdurable visión artística de Keil y su impacto en el mundo del arte. «Warhol 02 Rojo Púrpura: Pintura al Óleo Original» de Peter Keil es un deleite visual y una pieza esencial de la historia del arte contemporáneo. Esta obra encapsula la esencia del arte pop callejero y el grafiti a través de la mirada de un maestro pintor cuyo enfoque poco convencional del arte ha cautivado a la comunidad artística mundial. La pintura de Keil celebra la libertad expresiva y el poder del arte para transmitir profundas emociones y pensamientos humanos.

    $676.00

  • Grin Blotter Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Papel secante Grin Blotter, impresión de archivo de Ron English - POPaganda

    Grin Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Ron English- POPaganda cultura pop LSD artwork. Ron English, conocido como POPaganda, es considerado una figura clave en la evolución del arte urbano, alejándolo del estilo libre y desenfadado para adentrarse en mensajes ingeniosos y un magistral arte basado en el trampantojo. Ha creado murales y vallas publicitarias ilegales que combinan imágenes impactantes con incisivas declaraciones políticas, consumistas y surrealistas, apropiándose del espacio público en todo el mundo en nombre del arte desde la década de 1980.

    $371.00

  • Fortune Favors The Bold Archival Print by Meggs

    Meggs Fortune Favors The Bold Archival Print de Meggs

    La fortuna favorece a los audaces. Impresiones de pigmentos de archivo de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² de Meggs, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Esta obra fue creada para «Criaturas Celestiales», la exposición más reciente de Meggs en la galería Thinkspace. En «Criaturas Celestiales», Meggs explora la persistencia de temas e imágenes mitológicas desde una perspectiva marcadamente contemporánea. Mediante su característico estilo de técnica mixta, dinámico y sumamente detallado, Meggs crea personajes que fusionan aspectos del superhéroe o personaje de cómic contemporáneo con elementos de la mitología clásica, revelando un linaje temático compartido a pesar de sus orígenes aparentemente dispares. Meggs combina elementos figurativos con abstracción expresionista, buscando siempre el equilibrio entre ambos.

    $243.00

  • Riot Cop 1000% Be@rbrick by Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Brandalism & Brandalised Riot Cop 1000% Be@rbrick por Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Riot Cop 1000% BE@RBRICK, diseño de Medicom Toy, por Brandalism. 2022 Nuevo en caja Brandalised x Medicom Toy x Banksy ¡El popular artista Banksy regresa en 2022 con el Bearbrick Riot Cop de Medicom Toys! Esta es la tercera colaboración entre Medicom Toys y Brandalism. La tecnología de transferencia de agua garantiza una colocación única de la impresión. ¡Esta figura Bearbrick de gran tamaño, 1000%, mide 70 cm!

    $820.00

  • Happy Endings Skateboard Art Deck by OG Slick x The Beautiful Losers

    OG Slick Tabla de skate Happy Endings de OG Slick x The Beautiful Losers

    Tabla de skate Happy Endings de OG Slick x The Beautiful Losers. Impresión de edición limitada del artista sobre madera. Arte urbano de graffiti pop. Objeto deportivo. Edición limitada 2024 de 99 patinetas deportivas de arte, tamaño 8x31, tabla de patineta de arte, objeto de arte impreso, cara sonriente con mano pintando una línea en la cara con aerosol. Tabla de skate Happy Endings: Una fusión audaz de arte pop callejero y cultura del grafiti La tabla de skate Happy Endings de OG Slick, creada en colaboración con The Beautiful Losers, es un impactante ejemplo de arte pop urbano y grafiti. Lanzada en 2024 en una edición limitada de 99 unidades, esta tabla de 8x31 pulgadas transforma un objeto funcional en una audaz declaración de arte urbano. Con el icónico motivo de la carita sonriente de OG Slick, interrumpido por una línea roja pintada con aerosol que le cruza los ojos, el diseño evoca una sugerente mezcla de jovialidad y rebeldía. La incorporación de una mano enguantada sosteniendo una lata de aerosol añade profundidad y narrativa, haciendo de esta pieza una reflexión tanto sobre el proceso creativo como sobre el resultado final. OG Slick y la visión subversiva de los finales felices OG Slick, un reconocido artista con raíces en la cultura del grafiti, ha forjado su carrera fusionando símbolos de la cultura pop con la energía cruda del arte urbano. La tabla de skate Happy Endings plasma su estética característica, utilizando la icónica carita sonriente como lienzo para reflexionar sobre la percepción y la identidad. La línea roja pintada con aerosol que cruza el rostro altera la imagen familiar, invitando a los espectadores a reconsiderar sus interpretaciones de la felicidad y la conformidad. Gracias a la colaboración con The Beautiful Losers, un colectivo conocido por celebrar la intersección entre la cultura urbana y las bellas artes, esta obra se convierte en un tema de debate cultural más amplio. Diseño y simbolismo de la tabla de skate El diseño minimalista pero impactante de la tabla de skate Happy Endings es una muestra de la habilidad de OG Slick para transmitir mensajes poderosos a través de la simplicidad. El fondo amarillo brillante contrasta fuertemente con los llamativos elementos negros y rojos, atrayendo la atención de inmediato hacia la carita sonriente central. La línea roja, pintada con aerosol sobre los ojos, simboliza la censura, la disrupción o el acto de redefinir las normas sociales. La mano enguantada en la parte inferior, sosteniendo una lata de aerosol, captura la esencia de la cultura del grafiti, enfatizando el papel del artista en la reinterpretación de imágenes familiares. La forma y el tamaño de la tabla proporcionan un medio único que combina la funcionalidad del equipo deportivo con el potencial narrativo del arte. Arte funcional para coleccionistas y entusiastas La tabla de skate Happy Endings es más que un simple artículo deportivo; es una obra de arte coleccionable que encarna el espíritu rebelde del arte pop urbano y el grafiti. Elaborada con madera de alta calidad e impresa con precisión, la tabla está diseñada para ser duradera y visualmente impactante. Con solo 99 piezas en esta edición firmada y numerada, la tabla tiene un gran valor tanto para coleccionistas de arte como para entusiastas del arte urbano. Esta colaboración entre OG Slick y The Beautiful Losers transforma un objeto común en un ícono cultural, resaltando el papel cada vez más importante del arte urbano en la expresión creativa contemporánea.

    $325.00

  • Vegas Bound Canvas Giclee Print by Leslie Ditto

    Leslie Ditto Impresión giclée de lienzo encuadernado de Las Vegas por Leslie Ditto

    Obra de arte en lienzo "Vegas Bound", impresión giclée de edición limitada sobre lienzo del artista de graffiti de la cultura pop Leslie Ditto. 2014 Firmado y numerado Inspirado en Miedo y asco en Las Vegas Impresión en lienzo de edición limitada de 27"x18" de Leslie Ditto Tamaño de la edición de 30. Listo para colgar en lienzo estirado. Obra en lienzo "Vegas Bound" de Leslie Ditto: Una fusión de edición limitada de arte pop callejero y cine «Vegas Bound» es una obra en lienzo de Leslie Ditto, artista reconocida por sus contribuciones al arte pop urbano. Es conocida por impregnar sus obras con comentarios sociales y una estética visual vibrante. Esta edición limitada de impresión giclée sobre lienzo es un evocador homenaje a la película de culto «Miedo y Asco en Las Vegas». Firmada y numerada por la artista, la impresión de 68,5 x 45,7 cm (27" x 18") se lanzó en 2014 con una edición limitada de 30 ejemplares, convirtiéndola en una pieza de coleccionista única. La obra de Leslie Ditto suele inspirarse en la cultura pop, y «Vegas Bound» no es la excepción. La obra está meticulosamente preparada sobre lienzo tensado, lista para colgar, y constituye un llamativo testimonio del estilo singular de Ditto. La narrativa visual de «Vegas Bound» captura la esencia de la experiencia alucinatoria representada en «Miedo y Asco en Las Vegas». Las figuras centrales, que recuerdan a los protagonistas de la película, se presentan sobre un fondo que evoca la esencia de Las Vegas, con su energía deslumbrante y desbordante. El uso que hace Ditto de colores saturados y rasgos exagerados refleja el viaje surrealista y caótico al corazón del sueño americano, tal como lo experimentan los personajes. La detallada representación de los sujetos, el clásico descapotable y el icónico letrero de Las Vegas se combinan armoniosamente para transportar al espectador al vívido mundo de la obra. Analizando los elementos estéticos de "Vegas Bound" Los elementos estéticos de "Vegas Bound" están profundamente arraigados en las tradiciones del arte pop callejero y el grafiti. La técnica de Ditto exhibe un intrincado equilibrio entre realismo y exageración, sello distintivo de la influencia del arte pop. La obra presenta criaturas alucinatorias y perspectivas distorsionadas que simbolizan la influencia psicodélica en el arte callejero, mientras que la meticulosa atención al detalle refleja la precisión del grafiti. Las figuras, con sus expresiones estilizadas y contornos definidos, dan testimonio del espíritu rebelde que subyace a los movimientos del arte callejero y pop. La habilidad de Leslie Ditto para capturar la energía frenética del Strip de Las Vegas y la realidad fragmentada de la narrativa de la película se evidencia en la composición caótica de la obra. Cada elemento, desde el humo de un cigarrillo hasta la sonrisa maníaca de la criatura antropomórfica en el asiento trasero, contribuye a una abrumadora sensación de movimiento y emoción. Esta obra no es simplemente una representación estática; Reinterpreta activamente un fenómeno cultural, capturando la vitalidad y la fugacidad del arte pop callejero. Significado e impacto de "Vegas Bound" de Leslie Ditto en el arte y la cultura «Vegas Bound» se erige como una obra significativa dentro de la trayectoria de Leslie Ditto y en el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti. Su limitada disponibilidad la ha convertido en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados al arte pop urbano. La interpretación que Ditto hace de «Miedo y asco en Las Vegas» a través de la estética del arte urbano ofrece una perspectiva novedosa sobre los temas del exceso, el escapismo y la búsqueda de significado en un mundo posmoderno. Explora visualmente los límites entre el arte culto y el popular, entre el mundo de las galerías de arte y las expresiones sin complejos que se encuentran en las calles. Con obras como «Vegas Bound», Leslie Ditto contribuye al debate actual sobre la legitimidad y el potencial del arte pop urbano como forma de expresión artística. Su trabajo desafía las barreras tradicionales del mundo del arte, demostrando cómo los motivos y temas comunes en el grafiti y el arte urbano pueden encontrar su lugar dentro de los límites del lienzo. «Vegas Bound» no es solo un homenaje a una película, sino una obra que se erige como un vibrante y sugerente ejemplo de cómo la cultura pop y el arte se entrelazan para crear algo completamente nuevo y profundamente conmovedor. «Vegas Bound» de Leslie Ditto es una poderosa pieza de arte pop urbano que captura el espíritu de una época, la esencia de un viaje cinematográfico y el encanto imperecedero de Las Vegas. Su carácter de edición limitada no hace sino aumentar su mística, convirtiéndola en una valiosa adición a las colecciones de quienes aprecian la compleja interacción entre el cine, la cultura urbana y las artes visuales.

    $312.00

  • Joker Brand- Green Pink Original Spray Paint Acrylic Painting by Ben Frost

    Ben Frost Joker Brand- Pintura acrílica en aerosol original rosa verde por Ben Frost

    Joker Brand - Verde Rosa Original Única. Obra de arte de técnica mixta con acrílico y pintura en aerosol sobre madera enmarcada, del popular artista de graffiti callejero Ben Frost. 2022 'Joker Brand' - Acrílico y pintura en aerosol sobre tabla - Variante verde/rosa 60 cm x 60 cm (23,5 x 23,5 pulgadas) Firmado, titulado y fechado al dorso

    $5,463.00

  • Halftone Jesus Black Silkscreen Print by SSUR- Ruslan Karablin

    SSUR- Ruslan Karablin Impresión de serigrafía en negro de Halftone Jesus de SSUR- Ruslan Karablin

    Halftone Jesus - Serigrafía de edición limitada en negro de 5 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por SSUR - Ruslan Karablin. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop.

    $533.00

  • The Memory of a Molecule Giclee Print by Skinner

    Skinner La memoria de una molécula Giclee Print de Skinner

    La memoria de una molécula. Edición limitada de impresión giclée sobre papel de algodón aterciopelado, obra del artista callejero contracultural Skinner. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.

    $138.00

  • Grace Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Impresión giclée Grace de Bec Winnel

    Impresión Giclée de Grace por Bec Winnel. Obra de arte de edición limitada impresa en papel de bellas artes. Artista callejero pop de graffiti. 2014 Edición limitada firmada y numerada de 25 ejemplares. Tamaño de la obra: 11,75 x 16,5. Estilizada figura tribal geométrica de una joven tatuada pensativa. Impresión Giclée de Grace: Una confluencia de introspección y arte pop callejero La obra «Grace Giclée Print» de Bec Winnel es un testimonio excepcional de la capacidad de la artista para transmitir una profunda introspección a través del arte pop urbano y el grafiti. Esta edición limitada, de tan solo 25 ejemplares, captura la esencia del diálogo entre el arte contemporáneo y las formas de expresión tradicionales. Cada lámina, de 29,8 x 41,3 cm, está meticulosamente firmada y numerada por Winnel, lo que garantiza su autenticidad y valor en el mercado del arte. La trayectoria artística y el estilo característico de Bec Winnel Bec Winnel, artista australiana, se ha consolidado en la escena artística internacional gracias a su singular enfoque del arte pop urbano. La obra «Grace Giclée Print» ejemplifica su estilo característico, que suele presentar a mujeres jóvenes con tatuajes estilizados de estética tribal y geométrica. Al igual que el grafiti, estos tatuajes funcionan como una armadura simbólica que representa la resiliencia y la vulnerabilidad. Sirven de puente visual entre el mundo interior de la persona y la realidad exterior, un tema recurrente en su obra. Su capacidad para plasmar estados emocionales complejos a través de estas imágenes hace que su trabajo conecte con un público diverso. Comprender la esencia del arte pop callejero y el arte del grafiti La impresión giclée «Grace» no es solo un objeto de belleza, sino una pieza narrativa que revela mucho sobre las complejidades de la expresión humana. La obra de Winnel es un lienzo donde lo personal y lo universal se encuentran, al igual que el espíritu del arte pop urbano y el grafiti. Estas formas de arte, tradicionalmente presentes en espacios públicos, se recontextualizan en la obra de Winnel para explorar las reflexiones íntimas del individuo. Esta yuxtaposición invita a los espectadores a reflexionar sobre la interacción entre el exhibicionismo público y la introspección privada, una dinámica fundamental para comprender la influencia del arte urbano en la cultura contemporánea. La importancia cultural de las obras de arte de edición limitada Las ediciones limitadas como «Grace Giclee Print» ocupan un lugar especial en el mundo del arte debido a su exclusividad y al vínculo que establecen entre el artista y el coleccionista. La escasez de estas obras aumenta su atractivo y, por extensión, su potencial como piezas culturales. La decisión de Winnel de limitar la tirada a 25 ejemplares añade un elemento de urgencia y prestigio a la adquisición de «Grace», convirtiendo cada lámina en una posesión preciada para quienes tienen la fortuna de poseerla. Más allá de su atractivo estético, las ediciones limitadas como esta simbolizan la continua evolución del arte urbano, que sigue permeando los ámbitos más formales del coleccionismo y la crítica de arte. «Grace Giclee Print» de Bec Winnel es una representación convincente de la fusión entre el retrato tradicional y la fuerza expresiva y cruda del arte pop urbano. La dedicación de Winnel a su oficio y su capacidad para plasmar emociones complejas en su obra garantizan que sus piezas sean visualmente impactantes y estimulantes tanto intelectual como emocionalmente. El carácter de edición limitada de 'Grace' aumenta su mística, prometiendo ocupar un lugar de honor en los anales del arte pop callejero y el arte del grafiti contemporáneos.

    $211.00

  • Breed Silkscreen Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey Serigrafía de raza de Dave Kinsey

    Edición limitada de "Breed", serigrafía de 3 colores impresa a mano sobre papel de algodón 100% de calidad de archivo, por Dave Kinsey, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. BLK/MRKT

    $214.00

  • Signs Of The Crimes Seafoam Metal UV-Cured Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Señales de los crímenes. Impresión en metal color espuma de mar curada con luz ultravioleta por Ron English - POPaganda

    Señales de los crímenes - Arte color espuma de mar Impresión de archivo curada con rayos UV enmarcada sobre panel de aluminio HD barnizado Obra de arte del artista de la cultura pop callejera Ron English- POPaganda. Edición limitada firmada de 100 ejemplares (2020). Tamaño de la obra: 24 x 24 pulgadas. Enmarcada y lista para colgar. Ron English, conocido como POPaganda, es considerado una figura clave en la evolución del arte urbano, alejándolo del estilo libre y desenfadado para adentrarse en mensajes ingeniosos y un magistral arte basado en el trampantojo. Ha creado murales y vallas publicitarias ilegales que combinan imágenes impactantes con incisivas declaraciones políticas, consumistas y surrealistas, apropiándose del espacio público en todo el mundo en nombre del arte desde la década de 1980.

    $371.00

  • Open Minds Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Serigrafía Open Minds de Shepard Fairey- OBEY

    Open Minds, serigrafía de edición limitada a cuatro colores impresa a mano sobre papel artístico color crema moteado, de Shepard Fairey. Arte callejero poco común. Artista de arte pop OBEY. Serigrafía firmada y numerada MENTES ABIERTAS 91,4 cm x 61 cm Edición de 675 3 de febrero de 2022 Tratamiento de pliegues en los márgenes inferiores izquierdo y derecho. Esta lámina de «Mentes Abiertas» hace referencia al lenguaje utilizado por el poderoso lobby de la industria de los combustibles para debilitar la resistencia política y pública al fracking. El fracking es una forma de extracción de gas que, además del impacto de carbono del propio gas, contamina las aguas subterráneas, contamina el aire y ejerce presión sobre los recursos hídricos debido al gran volumen de agua que requiere el proceso. Es absurdo mantener una mentalidad abierta respecto a cualquiera de estos impactos perjudiciales del fracking y otras formas de extracción de combustibles fósiles si a uno le importa el medio ambiente, la calidad del aire y del agua, y el calentamiento global. Las grandes corporaciones y sus lobistas gastan sumas exorbitantes para desviar la atención y desacreditar el debate científico sobre el medio ambiente. Estoy totalmente a favor de tener mentes abiertas y una visión crítica cuando se trata de anteponer la ciencia y el bienestar del planeta a las ganancias corporativas. Una parte de las ganancias de esta lámina se destinará a Greenpeace para apoyar su labor en la mejora de la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. – Shepard

    $384.00

  • Andrew Bird Santa Cruz CA 2013 Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Andrew Bird Santa Cruz CA 2013 Serigrafía de John Vogl

    Andrew Bird - Santa Cruz, CA 2013. Póster de concierto de edición limitada. Impresión serigráfica a mano de 2 colores sobre papel French Bubblegum Cover Paper 100% de John Vogl para Andrew Bird and The Handsome Family.

    $103.00

  • Chalino Sanchez Original Colorway HPM Silkscreen by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SERIGRAFÍA

    Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $793.00

Face & Head
El arte pop, el arte callejero y el grafiti son géneros dinámicos que han dejado un impacto notable en la cultura visual contemporánea, con el rostro y la cabeza a menudo emergiendo como temas centrales. Este motivo, universalmente reconocido y atractivo al instante, ha sido utilizado por artistas por su potente capacidad para transmitir una gran variedad de emociones, mensajes e identidades. El audaz y provocativo mundo del arte pop comenzó a defender el rostro y la cabeza a mediados del siglo XX. Íconos como Andy Warhol y Roy Lichtenstein usaron este motivo para desafiar las normas culturales, presentando rostros familiares, a menudo celebridades, de formas inesperadas. Las representaciones multicolores de Warhol de Marilyn Monroe, Elvis Presley y otras celebridades, por ejemplo, elevaron estas figuras al estatus de mercancías producidas en masa, criticando la cultura consumista de la época. Lichtenstein, por otro lado, se inspiró en los cómics, usando las expresiones exageradas de sus personajes para comentar sobre la esterilidad emocional de la sociedad. El arte callejero y el graffiti, que se originaron en el subsuelo urbano, también han empleado ampliamente el motivo de la cara y la cabeza. Estas formas de arte a menudo sirven como plataforma para comentarios sociales y políticos, y la universalidad del rostro lo convierte en una poderosa herramienta para que los artistas se comuniquen con su audiencia. Banksy, un artista callejero anónimo con sede en Inglaterra, a menudo usa imágenes estarcidas de rostros y cabezas para articular mensajes de paz, rebelión o justicia social. En paredes, edificios y calles, estos rostros se convierten en una forma de lenguaje visual que trasciende fronteras y resuena con audiencias diversas. En el ámbito del arte del grafiti, el motivo de la cara y la cabeza a menudo surge en forma de etiquetas, vomitados y piezas. En particular, las firmas estilizadas o 'etiquetas' de los artistas de grafiti frecuentemente incorporan elementos similares a rostros, lo que significa la identidad del artista de una manera críptica pero visualmente convincente. Artistas como SEEN y Dondi White han mostrado su visión única a través de la representación de rostros y cabezas, destacando su individualidad en medio del vasto paisaje del grafiti. Desde los retratos estilizados y glamurosos del arte pop hasta las representaciones crudas y rebeldes del arte callejero y el grafiti, el motivo de la cara y la cabeza se ha mantenido constante. Sirve como un conducto para la identidad y la emoción humana, lo que dice mucho sobre la sociedad en la que está incrustado. A través de los diferentes lentes del arte pop, callejero y graffiti, el motivo de la cara y la cabeza continúa desafiando, provocando y cautivando, convirtiéndolo en una piedra angular de estos vibrantes movimientos artísticos.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta