cara y cabeza
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SERIGRAFÍA
Compre TÍTULO Impresión de serigrafía de 4 colores tirada a mano en MEDIANO por Desirable Artist ARTIST Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN
$793.00
-
Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey
The Beautiful Losers Portfolio & Catalog Boxed Edition 2004-2010 Museum Crate Set Kaws- Brian Donnelly x Shepard Fairey- OBEY x Jonathan Levine Projects presenta obras legendarias de grafiti callejero de docenas de artistas durante la exposición de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. The Beautiful Losers Portfolio and Catalog Boxed Edition, 2006, es un tesoro para los amantes del arte pop callejero y el grafiti, ofreciendo una colección completa que captura el espíritu de la icónica exposición "Beautiful Losers". Este set de edición limitada se erige como un testimonio prístino de un momento decisivo en el arte contemporáneo y la creatividad pura de la escena del arte callejero de 2004 a 2010. Cada elemento del set, con su correspondiente número de edición, está en perfecto estado, lo que garantiza su valor como objeto de colección y una pieza de la historia del arte. Cartera y catálogo originales de The Beautiful Losers, edición en caja 2004-2010, juego de cajas de museo x Jonathan Levine. Las cajas "The Beautiful Losers" de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) se lanzaron en edición limitada: la caja "Portfolio" se limitó a menos de 30 ejemplares y la caja "Catálogo", a 100. Cada caja se presenta en una caja de madera numerada e impresa a medida, lo que añade sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras. Las dimensiones de estas cajas, de 66 x 48 x 23 cm, se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diversos tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante "Beautiful Losers", que se celebró de 2004 a 2010. Esta exposición, junto con "Transfer", que recorrió varias ubicaciones entre 2008 y 2010, mostró el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop callejero y el grafiti. La exposición "Beautiful Losers" y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y la relevancia del arte callejero y el grafiti a un público más amplio. La Caja Portafolios, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro de 28 de los artistas callejeros y del grafiti más influyentes. Esta colección incluye grabados de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno con su visión y estilo únicos. Cada pieza de esta caja evoca los temas y expresiones artísticas de la exposición "Beautiful Losers", lo que subraya aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. Película The Beautiful Losers 2008 Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que se adentra en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del Street Pop Art y el Graffiti desde la década de 1990. Dirigido por Aaron Rose y codirigido por Joshua Leonard, este filme fue un producto de Sidetrack Films y BlackLake Productions, con artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. La película explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skate, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Arroja luz sobre la trayectoria de estos artistas desde la oscura cultura callejera hasta convertirse en figuras célebres dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales a medida que pasaban de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de alto perfil. "Beautiful Losers" es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más significativo que incluye un libro de arte publicado con el mismo nombre, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante en un museo que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de foco del documental, destacando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por artistas (2004-20010) Libro de arte contemporáneo y cultura callejera "Beautiful Losers" (2004) Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, este volumen es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya de coleccionista, presentada en una edición de tapa dura en buen estado con funda. Las tapas de tela roja del libro están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, lo que indica el tesoro que se esconde entre una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple colección; es una narrativa profunda que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién llegados a la edad adulta, impulsados no por las demandas del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimiento de primera mano, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad del skate, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze se encuentran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vividas en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. Beautiful Losers sirve tanto de homenaje como de relato histórico, rastreando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta nuevos defensores como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en diferentes medios, junto con reproducciones de material efímero que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó huellas imborrables en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el atletismo. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su espíritu fundacional —un espíritu de rebelión, innovación y autenticidad— permanece inquebrantable. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo sin refinar y lo real. Kaws- Brian Donnelly: Saludos cordiales Impresión tipográfica 2005 Firmada y numerada Edición limitada de 200 piezas firmada y numerada de 2005, tamaño 16x20. "Warm Regards", creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte impresa en tipografía sobre papel, de 20x16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. La pieza fue publicada explícitamente por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se realizó de 2004 a 2009 y marcó un momento significativo en la intersección del arte contemporáneo y la cultura callejera. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus notables ojos tachados y sus exageradas manos y pies de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una edición limitada de solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente como una celebración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture". La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento crucial que mostró la intersección del arte contemporáneo con la cultura callejera. La obra de KAWS a menudo conecta estos dos mundos, combinando una trayectoria en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de una galería. Sus personajes suelen provenir de la cultura pop y se representan con un estilo lúdico y crítico, que a menudo refleja el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada firmada y numerada de 2005 de 200 obras de arte, tamaño 16x20. "Soup Can 1" de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente realizada como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 50x40 cm y pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 piezas existentes, cada una con la firma del artista y el número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la crucial exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009 y celebrar la sinergia entre las escenas artísticas underground y la cultura dominante. La impresión "Soup Can 1" ha adornado diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la influyente exposición itinerante "Beautiful Losers", "Transfer" en Santander Cultural en Porto Alegre, Brasil, y la amplia muestra "Supply & Demand". También se presentó en la exposición "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (publicado por Rizzoli en 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una perspectiva del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su obra. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo de Beautiful Losers, lo que le otorga un lugar en los anales de la cultura callejera contemporánea y afirma su condición de pieza coleccionable de la historia del arte. Shepard Fairey- OBEY: Sin título Angela Davis Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey es una impactante incorporación a su ilustre obra. Con un prominente tamaño de 8x10, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de solo 100 ejemplares, cada uno impreso, numerado y firmado por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y coleccionismo. Fairey, reconocido por su capacidad para infundir arte con crítica social, presenta un cautivador retrato sobre un intenso fondo rojo que llama la atención. La silueta de alto contraste captura la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero al mismo tiempo evoca temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra "OBEY"— ancla la obra, integrándola en su obra más extensa, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra de arte es un testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y su firme compromiso de dejar huella a través de su arte. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Fairey reconocerán su estilo icónico, que se ha convertido en sinónimo del movimiento de arte callejero moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte callejero e inmortaliza la obra de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas medidas de 40 x 50 cm, la obra es lo suficientemente sustancial como para causar un impacto visual impactante, a la vez que es adecuada para diversos entornos de exposición. El formato tríptico de la obra presenta un trío de vibrantes y estilizados vagones de metro, cada uno adornado con las distintivas ilustraciones de los artistas del grafiti. El panel superior rebosa de vibrantes tonos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un homenaje al estilo salvaje clásico de Dondi, con letras audaces en tonos rosa que atraviesan el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Transmite el movimiento y el ritmo del arte del metro tal como antaño recorría las arterias de la ciudad de Nueva York. Cada pieza de esta serie de edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que marca su autenticidad y conexión con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que mostró las intersecciones e influencias del arte callejero en el arte contemporáneo. Esta impresión es una pieza de colección, no solo por su valor estético e histórico, sino también por representar la evolución del arte callejero desde el metro y las murallas de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD (2004) Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros, capturando la estética minimalista y las líneas fluidas características de la obra de McFetridge. Esta obra de arte muestra una escena lúdica de una figura en patineta, representada en una línea fluida y continua que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje se asoma curiosamente desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra de arte original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, ofreciendo una visión única del proceso creativo de McFetridge y la progresión de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza la autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una obra de arte singular; es una invitación a involucrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se cruza con la narrativa cinematográfica. Esta combinación única de dibujo tradicional y animación digital ofrece una apreciación multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Chris Johanson en la primera exposición "Beautiful Losers", fotografía firmada en 2004 Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía es una pieza clave de la historia del arte contemporáneo, que documenta la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista representativo del espíritu DIY del arte callejero, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que representa a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que marca su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura callejera y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y encarna el espíritu de la exposición, celebrando la convergencia underground del skate, el grafiti y el arte callejero con el arte contemporáneo. La composición de la foto es espontánea y sin filtro, mostrando a Johanson con el rostro oculto tras una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación evoca los temas de anonimato y misterio que a menudo impregnan la cultura del arte callejero. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indomable que sobresale por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía crea una conexión táctil con el momento que captura, sumergiendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte callejero y pop. La firma de Templeton añade una capa de autenticidad y marca esta obra como una auténtica intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. "Chris Johanson en la primera exposición Beautiful Losers" es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una mirada a la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron una generación. Esta pieza ocupará un lugar de reverencia para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representaba "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de la máquina de hielo, fotografía de Arizona , 1999, firmada y fechada Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura conmovedoramente la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno cuidadosamente impreso y firmado por la artista, lo que subraya su carácter coleccionable. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo mundano pero icónico de la cultura americana en el paisaje cotidiano. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo la representación de un lugar, sino el sello de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando la sensación de lugar y conectando la obra con su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando al espectador a encontrar belleza y narrativa en lo cotidiano. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta pieza es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta impresión es esencial para los coleccionistas que valoran la intersección de la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, lo que la convierte en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry Mcgee: Ryze sin título, 2007, obra de arte impresa en C y fotografía etiquetada a mano "Untitled Ryze" de Barry McGee es una pieza clave del movimiento artístico contemporáneo, simbolizando la vibrante intersección entre la cultura callejera y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la singular distinción de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y se exhibió en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, la legendaria figura callejera de Boston, mostrando la destreza de McGee para traducir la energía cruda del grafiti a un refinado contexto de galería. La palabra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Untitled Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y piezas de ensamblaje agrupadas. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y una referencia al espíritu cultural que encapsularon The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para que tanto aficionados como coleccionistas posean un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres, Barry McGee. Barry McGee: Sin título, Hola, mi nombre es, pegatina original firmada de 2005 Barry McGee, figura influyente del pop art callejero y el grafiti, ha tenido un gran impacto con su estilo y enfoque únicos. Su "Pegatina firmada original "Hello My Name Is 2005 sin título" es un ejemplo por excelencia de su obra, que fusiona la esencia cruda y enérgica del arte callejero con la estética refinada del pop art. Esta pieza, creada en 2005, es un testimonio de la capacidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en atractivas expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su arte creando grafitis bajo la etiqueta "Twist". Este período de formación fue crucial para dar forma a su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la esencia audaz y llamativa del pop art. Su transición de los muros callejeros a las galerías no disminuyó la autenticidad cruda de su obra. Al contrario, le proporcionó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio, manteniéndose fiel a sus raíces en la cultura callejera. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada Este autorretrato sin título, de 2004, presenta una impactante pieza visual: una serigrafía sobre papel de 50 x 40 cm, parte de una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le aporta un toque personal. La impresión presenta al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud juguetona y a la vez rebelde. Con cuernos de diablo y un tridente en la mano, el sujeto realiza un gesto juguetón en señal de paz, combinando símbolos tradicionalmente nefastos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la impresión realza el impactante impacto de la obra. Esta pieza se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009). Explora las intersecciones entre la cultura pop y el arte callejero, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, pues proviene de Ediciones Iconoclast y del Archivo de los Hermosos Perdedores, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza emblemática que captura la esencia de un zeitgeist cultural, convirtiéndolo en una pieza imprescindible para cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de la calle Kioto, 2004, firmado y numerado "Kyoto Street", una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un momento congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está meticulosamente impresa en papel de archivo libre de ácido, con unas medidas de 50 x 40 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 impresiones, cada una firmada y numerada a mano por el propio Hecox, lo que le garantiza su lugar como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009 y se exhibió en diversos lugares. El grabado "Kyoto Street" se ha exhibido en importantes exposiciones, como "Transfer" en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera de São Paulo, en 2010. En esta pieza, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto mediante marcados contrastes y líneas limpias, capturando el dinámico juego de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji acentúan la escena, proyectando una cálida luz sobre el callejón. Al mismo tiempo, la intrincada red de líneas eléctricas añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta austera y el audaz estilo gráfico de la obra evocan nostalgia, invitando al espectador a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo de Beautiful Losers, "Kyoto Street" no es solo un grabado, sino una pieza narrativa que se presenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos "Beautiful Losers" y "Transfer". Es un testimonio de la capacidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, lo que lo convierte en una posesión preciada para los coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con una inclinación por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Ryan McGinness, "Patéticos amuletos de la suerte del hipster bobo". Esta exquisita pieza de 2004 es una representación magistral de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada impresión mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 piezas, lo que garantiza su singularidad y su carácter coleccionable. Cada impresión está firmada y numerada a mano por el artista, lo que demuestra su autenticidad y el toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que destacó la energía vibrante y la vitalidad del arte callejero en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y, a menudo, autocrítico de la subcultura hipster. El uso que McGinness hace de imágenes icónicas, entretejidas con alegría y crítica, encapsula un momento en el que el arte, la cultura y la crítica social se entrecruzan con una gracia natural. Esta obra no es sólo una pieza de arte, sino una porción de historia cultural, un espejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000. Harmony Korine: Sin título Osama & ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra de arte es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada, con solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de colección. Esta impresión, de 50 x 40 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en un solo marco. La imagen representa a Osama bin Laden en un cálido abrazo con el icónico personaje extraterrestre, ET, de la famosa película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes crea una declaración audaz e invita a diversas interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contradice la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con la exposición "Beautiful Losers", que celebraba la intersección del skate, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la impresión es impecable, procedente de Iconoclast Editions y del Archivo de Beautiful Losers, lo que refuerza su importancia histórica y artística. La combinación de figuras tan incongruentes en esta impresión invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que cada personaje representa. Esta pieza es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, las figuras políticas, los personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Los coleccionistas y entusiastas del arte pop callejero apreciarán la profundidad y la naturaleza provocadora de esta impresión, lo que la convierte en una adición destacada a cualquier recopilación de arte contemporáneo. Larry Clark: Fotografía de Shorty sin título, obra de arte, 1996/2007, firmada y numerada Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue producida en 1996 y publicada en 2007. Se presenta en papel de acuarela Anjelica con unas dimensiones de 50 x 35 cm. Cada pieza de esta edición de 200 ejemplares está firmada y numerada individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales en el reverso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Publicada con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo de Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente de la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo con obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su prematura muerte siguen siendo una historia conmovedora, cuyas raíces se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "Rebeldes". Raymond Pettibon: Sol sin título, serigrafía, 2005, firmada y numerada Esta impactante obra, sin título, data de 2005 y fue creada por el aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite la presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Mide 50 x 40 cm, su escala es accesible para diversos espacios y su imponente capacidad crea un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con reflejos de azul y amarillo, confiere a la pieza una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —"APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!"— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección del arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio de la filosofía de este movimiento, encapsulando el espíritu puro y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de colección no solo por su atractivo estético, sino también por su importancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Chinatown NYC Xilografía 2004 Firmada/Numerada "Chinatown NYC" de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, articula meticulosamente la vitalidad urbana. Cada impresión de esta serie limitada mide 25 x 20 cm y forma parte de una edición numerada restringida a 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que refleja la participación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una atención al detalle y un enfoque estilístico distintivo. El uso de líneas de Hecox en la xilografía traduce el dinamismo de la ciudad en una imagen estática y vibrante. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada con el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de la impresión, con su intrincado trazo y sutiles variaciones tonales, evoca las múltiples experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar el espíritu de un lugar en sus obras, Hecox presenta "Chinatown NYC" como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida en tinta y papel, una historia contada a través del ritmo de un paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y es un homenaje al entramado cultural que define a Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título, Japón, HPM, pintura en aerosol, serigrafía, 2005, firmada y numerada Experimente la fusión de tradición y rebelión con 'Untitled Japan HPM' de Rostarr, una provocativa pieza de Romon K Yang de 2005. Esta impactante obra, realizada en papel con unas dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa mezcla de pintura en aerosol y técnicas de serigrafía, que culmina en una edición limitada de tan solo 100 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. La obra de arte es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte callejero. Las audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las crudas e improvisadas salpicaduras de pintura en aerosol negra. Este juego de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de 'Untitled Japan HPM' es una celebración pintada a mano y estampada a mano de una expresión única, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La disponibilidad limitada de la obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y entusiastas deseosos de poseer una parte de la historia del arte que conecta lo antiguo con lo nuevo, lo planificado con lo espontáneo. «Untitled Japan HPM» no es solo una obra de arte; es una pieza de diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr- Romon K Yang: Mariposa en el huracán 2004 Serigrafía firmada y numerada Español Embárcate en un viaje visual con 'Butterfly In The Hurricane', una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas íntimas medidas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200, cada una con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Elaborada durante la exploración artística y la superación de límites, 'Butterfly In The Hurricane' se lanzó junto con la innovadora exposición 'Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture', que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra de arte presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos de azul y amarillo, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores atrevidos se arremolinan y bailan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre la armonía y el caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista para combinar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Butterfly In The Hurricane» es una pieza imprescindible tanto para conocedores como para coleccionistas, y promete ser tema de conversación y una pieza preciada de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004, Fotografía única en serigrafía HPM firmada y numerada Una obra distintiva de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre papel de archivo blanco, resistente y extragrueso, libre de ácido, de 50 x 40 cm. Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que se desarrolló entre 2004 y 2009 y es muy apreciada en el Archivo de Beautiful Losers. Su procedencia se remonta a Iconoclast Editions, lo que demuestra su autenticidad y significado cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y cosechó una aclamación sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los coches personalizados, el surf y el skate, todo ello plasmado a través de su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que mero arte; son representaciones históricas de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizadas a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Impresión serigráfica en gelatina de plata sin título firmada y numerada La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de un conjunto exclusivo de 100 obras, cada una impresa en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, con unas medidas de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta la palabra "PROOF" en letras rojas prominentes, lo que confirma su autenticidad como impresión fotográfica de generación original. El texto inferior funciona a la vez como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista, garabateada con energía sobre la impresión, subraya este límite de exclusividad, lo que autentifica cada pieza y la distingue como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, integrándose con el mensaje textual y el fondo austero, garantizando que cada impresión sea un testimonio de la filosofía artística única de Stecyk y su legado dentro de la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título Andy Roy Serigrafía 2004 Firmada/Numerada "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, sellos distintivos de la cultura callejera. Producida en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skate, conocido por su estilo natural y personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada pieza de esta edición limitada mide 50 x 40 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una codiciada colección de objetos de colección. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura callejera dentro de la escena artística contemporánea, llevando la estética del skate, el grafiti y más allá a la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, "Sin título (Andy Roy)" es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu aguerrido del arte callejero y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Ventana de Skate Smash PhotMills firmada y numerada "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una fotografía cruda y dinámica en blanco y negro que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Capturada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skate, encarnadas en el acto de una patineta al estrellarse contra la ventanilla de un coche. La fotografía se presentó en la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de las sensibilidades callejeras con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales a un contexto artístico. Procedente del Archivo de Beautiful Losers y procedente de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de la vida de una cultura que a menudo pasa desapercibida. La capacidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos desenfrenados de la cultura juvenil. La "Foto de Ventana de Aplastamiento de Skate" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que implica el skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura callejera, ofreciendo una mirada sin complejos a los momentos que definen un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros Serigrafía 2004 Firmada/Numerada La evocadora pieza de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", se erige como una profunda declaración de intenciones en el arte contemporáneo, utilizando la serigrafía impresa a mano y lápiz sobre papel de archivo blanco suave y libre de ácido. Esta obra de 2004 mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada copia de esta serie es un testimonio de la perspicacia de Mills para la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que evoca la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, que se difumina en una representación cruda y cruda en la parte inferior, crea un impactante contraste visual que sugiere una dualidad dentro de la condición humana. Esta obra se presentó con la crucial exposición "Beautiful Losers", que se exhibió de 2004 a 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte callejero y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. "The Cops Are Inside Us" refleja el sentimiento de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndola en una pieza atemporal para coleccionistas y entusiastas del arte con significado. Procedente de la venerada colección Beautiful Losers, esta pieza de Mike Mills no es solo una obra de arte; es una reflexión cultural, preservada mediante serigrafía, que ofrece una ventana al complejo diálogo entre la sociedad y el yo. Cheryl Dunn: Borrador de 2004, Serigrafía firmada y numerada y fotografía firmada "Drafted" de Cheryl Dunn es una provocadora obra de serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana, sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50 x 40 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con siluetas, una sentada en el suelo y las otras aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo al espectador plasmar sus historias y significados en la pieza. El título "drafted" evoca temas de compulsión y resistencia, conectándose con el espectador a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que se celebró entre 2004 y 2009, esta pieza contribuye al diálogo entre la cultura callejera y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por formas subculturales como el skate, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso Archivo Beautiful Losers y producido por Iconoclast Editions, "drafted." es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que configuran nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura callejera encontrarán en esta obra una cautivadora combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: C-4 San Francisco Tenderloin Hallway Impresión Giclée 2004 Firmada/Numerada Presentando una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn, esta obra transporta al espectador al vibrante corazón del distrito Tenderloin de San Francisco. La pieza, titulada "C-4 San Francisco Tenderloin Hallway", es un testimonio de la aguda visión de Dunn para lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión mide 38 x 25 cm, ideal para exhibir, está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que indica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta impresión de edición limitada es una de solo 100 copias, lo que la convierte en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se encuentra en el estrecho pasillo, encarnando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. El individuo viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con extravagantes orejas de oso que aportan un aire de inocencia a la escena, por lo demás cruda. Esta persona sostiene un aerosol, lo que sugiere una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de la chaqueta están intrigantemente repletos de aerosoles adicionales, lo que quizás insinúa el comentario de la artista sobre la juventud, la rebelión o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca un debate sobre el latido cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden en sus paredes y los vibrantes personajes que recorren sus caminos. Esta pieza es más que una fotografía; es un trocito del alma de San Francisco, bellamente preservada en giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Máquina de hielo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada "Sin título" de Cynthia Connolly, de su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel con unas impresionantes dimensiones de 40,6 x 50,8 cm. Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único, lo que marca su autenticidad y disponibilidad limitada. Creada con un enfoque en la estética americana, esta obra es una documentación poética de las máquinas de hielo, antaño omnipresentes, que salpicaban el paisaje estadounidense, ahora un emblema en desaparición de una época pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces fragmentos de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La impresión "Sin título" se publicó para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera", celebrada entre 2004 y 2009. Esta exposición fue un momento crucial que llevó la crudeza de la cultura callejera a los refinados espacios de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skate y las corrientes subyacentes de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora simplicidad y profundidad, se conservan en las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta impresión, que forma parte de la obra "Ice Machines", refleja su dedicación a la crónica de elementos de la vida estadounidense que se desvanecen lentamente. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, "Sin título" de Connolly es una pieza imprescindible. No es solo una serigrafía; es una pieza de patrimonio cultural, una reflexión profunda sobre la naturaleza efímera de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: The Hidden Radiance Serigrafía 2004 Firmada/Numerada "The Hidden Radiance" de Geoff McFetridge es un testimonio de la maestría del artista en el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50 x 40 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la impactante paleta de azules envuelvan el campo de visión del espectador. Cada elemento del diseño teselado vibra con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con más atención, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra estampada es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos tiene un propósito estético y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza conserva el toque personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. "The Hidden Radiance" se presentó en el reconocido "The Beautiful Losers Portfolio" de la Galería Agnes B de Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. También se destaca en el libro fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop callejero y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje se dirige tanto al entusiasta del arte exigente como al apasionado de la cultura callejera. Ed Templeton: Mujer sorprendida sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada Presentando una cautivadora pieza de Ed Templeton, "Untitled Shocked Woman" es una obra que encapsula el potencial puro y expresivo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y su condición de pieza de colección. Esta serigrafía muestra la capacidad única de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y espontáneos. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un momento narrativo congelado en el tiempo por la experta mano de Templeton. El uso de colores intensos y contrastantes y la superposición de elementos abstractos confieren a esta pieza un dinamismo que resulta a la vez inquietante e intrigante. Las imágenes están imbuidas de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Reta al espectador a confrontar las emociones inesperadas y a menudo inquietantes que sus sujetos manifiestan. Las pinceladas crudas y la ocultación deliberada de los detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyerista del arte. "Untitled Shocked Woman" se publicó durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección de las escenas artísticas underground y el reconocimiento del mainstream. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir profundas experiencias humanas, lo que convierte a esta pieza en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura autografiada de Wiggins de The Thin Blue Line, juguete artístico de 2004. Presenta "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 unidades firmadas de la serie 3.5x6, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el deleite tangible de los juguetes de bellas artes. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie altamente exclusiva limitada a solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el diminuto agente de la ley, luce orgulloso su uniforme, elaborado con meticulosa atención al detalle. Desde la parte superior de su clásica gorra de policía hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Empuña un garrote, un accesorio que insinúa su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que se alza sobre una expresión severa, sugiere una personalidad profunda que trasciende sus funciones oficiales. Cada figura llega en una caja de hermoso diseño, que exhibe con orgullo la firma de James Jarvis, una marca de autenticidad y una conexión directa con la mano del artista. El empaque es una obra de arte tanto como la propia figura, con la ventana que muestra a Wiggins en una presentación que difumina la línea entre un juguete y una escultura artística. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador por derecho propio, que encarna las complejidades de su profesión con un toque del humor y la perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo un vistazo a su alma sensible, un contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los fanáticos del arte pop callejero y para quienes aprecian la intersección del arte y la diversión. Es un homenaje al encanto poco convencional y la visión creativa por los que James Jarvis es famoso, lo que hace de "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" una incorporación destacada a cualquier colección de juguetes de bellas artes o piezas de arte contemporáneo. ESPO- Steve Powers: Sin título Next Door HPM Serigrafía 2006 Firmada/Numerada "Sin título (Al lado...)" de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40 x 50 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su condición de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, lo que convierte cada pieza en un tesoro único. La obra está imbuida del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la célebre exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" , que se extendió de 2004 a 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que desdibujó las fronteras entre el arte underground y el convencional. Los variados elementos, desde la pieza del rompecabezas "Misfit" hasta la triste figura con sombrero de copa, abordan temas de identidad, presiones sociales y la búsqueda existencial de significado. Originaria de Iconoclast Editions y el Archivo de Beautiful Losers, "Sin título (Al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la distintiva voz de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y servirá como tema de conversación gracias a sus vibrantes imágenes y a la singular destreza narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Señales útiles para conocidos en la ciudad de Nueva York. Impresión HPM personalizada, 2006. Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con sus "Letreros prácticos para personas que conoces en la ciudad de Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina es una explosión de color y simbolismo, con medidas de 31,5 x 26,5 cm, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USUARIOS" con un dedo señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada letrero. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero es una abreviatura de las complejas interacciones que definen la experiencia urbana. Lanzada como una lámina de pegatinas troqueladas mate de alta presión (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en soportes para el diálogo social. "Handy Signs for People You Know in New York City" es una obra de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una combinación única de diseño gráfico, arte callejero y comentario irónico, todos ellos sellos distintivos del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004, firmada y numerada, y libro de artista "States" "Sin título", de Jo Jackson, de 2004, es una serenata serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas medidas de 40 x 50 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, donde cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor coleccionable. States es una revista flipbook de edición limitada de 100 ejemplares. La impresión presenta un pico gélido y austero sobre un magnífico fondo azul, que evoca una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un singular y detallado copo de nieve, que sugiere la pureza y singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, evocando una suave nevada o un cielo estrellado. Presentada en conjunción con la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y, a menudo, meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento emblemático que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skate y otras formas de arte subcultural. Procedente del Archivo de Beautiful Losers, esta pieza representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la simplicidad y el simbolismo. Tanto para coleccionistas como para aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que ofrece un momento de reflexión en medio del caos de la vida cotidiana. Es un testimonio de la capacidad del artista para condensar emociones complejas en una imagen única y conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea Serigrafía 2005 Firmada/Numerada "People Of Pangea Unite" de Thomas Campbell es una cautivadora serigrafía sobre papel que encapsula una perspectiva caprichosa y sugerente sobre la unidad y el mundo natural. Esta pieza de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en un objeto de colección. La obra retrata un paisaje surrealista donde figuras humanas se funden con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de interconexión. Arriba, se despliega un bocadillo con el texto "¿QUÉ EXACTAMENTE ESTÁN CONSERVANDO LOS CONSERVADORES?", una provocativa propuesta que anima al espectador a reflexionar sobre la gestión política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color en medio de una paleta de tonos tierra, que atrae la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se celebró de 2004 a 2009, la impresión de Campbell encarna la celebración de las formas de arte subcultural y su influencia en el arte contemporáneo. La exposición fue un evento cultural significativo, que trajo la esencia del skate, el grafiti y el arte callejero a la galería. "People Of Pangea Unite" es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para combinar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente agradable y estimulante intelectualmente. Para los coleccionistas, esta impresión no es solo una obra de arte; es una pieza de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: T Moe Still Smoking Paul Frank Cartera personalizada de edición limitada hecha a mano 2005 "Still Smoking" de Thomas Campbell es una cartera artesanal y a medida, una obra de arte funcional que fusiona la utilidad con la vitalidad de la cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una multitud de ilustraciones caprichosas, características de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de las nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está representado con una sensación de alegría y una sensibilidad gráfica y audaz. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial fue un hito al mostrar la intersección del skate, el grafiti y el arte callejero dentro de la escena artística contemporánea. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión del arte con la vida cotidiana. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una cautivadora pieza de Andy Jenkins, esta obra forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa con múltiples capas. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras extragrandes y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que combina de forma intrigante elementos de un calendario y caligrafía, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que narra la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La impresión HPM "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo notable de grabado contemporáneo que combina la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, muestra la maestría de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros audaces que dominan el campo visual; forman un estudio de simetría y equilibrio perfectos. Alrededor de estas figuras centrales parecen haber notas y garabatos manuscritos, algunos claros, otros oscuros, que insinúan el proceso del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco inmaculado, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los acentos rojos dentro de uno de ellos, sino que también realza el sutil texto y el trazo que invita al espectador a acercarse. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que indica un toque personal y la autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones que se producen en la impresión de inyección de tinta. "Circle Untitled HPM Print" de Jenkins no solo ofrece una experiencia visual, sino también táctil, donde la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es un testimonio de la capacidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, involucrando al observador en un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas limpias y detalles intrigantes, esta pieza es una adición irresistible a cualquier colección que valore la intersección del diseño moderno y la expresión personal en la impresión artística. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía de Scrabble (2005), firmada y numerada "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es una intrigante obra en serigrafía y grafito sobre papel que cautiva la imaginación del espectador gracias a su audaz calidad gráfica y su lúdica interacción con la tipografía. Con unas medidas de 50 x 40 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que confirma su singularidad y su condición de pieza de colección. La composición presenta un puño en alto entrelazado con líneas fluidas que parecen cintas sobre un fondo de grises suaves, acentuado por la pancarta homónima "Scribble Scrabble" en llamativos negros y rojos. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como creador fundamental de la cultura del skate, se exhibe en todo su esplendor, fusionando elementos del arte callejero con delicadas sensibilidades artísticas. Presentada con la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera" de 2004 a 2009, "Scribble Scrabble" representa la evolución creativa de la estética del skate en los espacios de galería. Jenkins, un artista versátil conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es más que una impresión; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skate. Ocupa un lugar de honor en el Archivo de Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban con belleza. Terry Richardson: Gafas Smilen Broadway, objeto artístico (2004) Esta intrigante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión del diseño funcional y la expresión artística. Presentadas como obra de arte en 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, y su diseño compacto evoca un estilo refinado. Sobre un fondo que dice "Colección BROADWAY SMILEN EYEWEAR", se inspiran en la idea de que el comercialismo se entrelaza con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes se enmarcan en una montura negra clásica, una elección de color con un encanto atemporal. Estas gafas no son solo accesorios; son piezas clave que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan la indicación "ESTILO STEVEN, COLOR NEGRO, TALLA 56-16, PATILLAS 145", lo que denota su carácter único. El objeto artístico difumina las fronteras entre objetos prácticos y objetos de colección, desafiando los límites de lo que se percibe típicamente como arte. La obra de Richardson invita al espectador a contemplar la intersección de la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndola en una pieza irresistible para cualquier colección que valore la innovadora integración del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin Silkscreen Print 2004 Firmado/Numerado Capturando un momento del retrato contemporáneo, "Justin" de Ari Marcopoulos es una creación serigráfica de 2004 sobre papel de archivo libre de ácido, de 50 x 40 cm. Esta obra forma parte de una codiciada serie de edición limitada, con solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y su condición de pieza de colección. Sobre un intenso fondo rosa, el retrato de 'Justin' es un cautivador estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se presenta con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece ver más allá del papel. Esta pieza se publicó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura callejera y el arte culto. Refleja la filosofía del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y sin adulterar de la juventud y la subcultura. "Justin" no es solo un retrato; Es una declaración, una pieza que se dirige al coleccionista con una apreciación por la convergencia de la forma de arte con el espíritu de su época. Es una pieza atemporal para cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Podría estar equivocado" Libro de arte de artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine en 2005, con una edición limitada numerada de 100 ejemplares. Esta cautivadora obra demuestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para obtener detalles precisos y nítidos, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a la observación minuciosa y a la interacción personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se encuentra frente a una pared de ladrillos desgastados, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y las escenas callejeras de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con los artefactos culturales. El fondo está repleto de folletos, incluyendo uno que presenta de forma destacada un anuncio de la Alleged Gallery, lo que proporciona contexto y ancla la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental, que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es un testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Los coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte callejero reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo con placer Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una notable creación serigráfica sobre papel de 2005 que vibra con la energía icónica y el estilo del artista. Esta pieza, de 18 x 13 cm, forma parte de una edición numerada exclusiva de 100 ejemplares, lo que la convierte en una pieza de colección excepcional para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su obra. La composición presenta dos figuras en un tono rosa monocromático, impactante y juguetón. En primer plano, predomina un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que muestra los dientes, transmite una sensación de satisfacción y deleite. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, refleja este sentimiento con una mano sobre la boca fumando, sugiriendo risa o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca que se reconoce inmediatamente como su estilo característico. Los personajes están adornados con detalles como el motivo arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un toque de interés visual y podría interpretarse como un guiño a temas de diversidad e inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los placeres sencillos de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Es un testimonio de la capacidad de Todd James para capturar el espíritu del arte pop callejero y presentarlo en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, "Alive With Pleasure" es más que una obra de arte: es una infusión de alegría y una representación precisa del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de Bullie James, 2005, firmada y numerada Presentando "Bullies", del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo artístico como REAS, esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su reconocido estilo, profundamente arraigado en la cultura callejera y la estética animada. Con unas medidas de 50 x 40 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y coleccionabilidad. La obra presenta cuatro personajes de estilo caricaturesco, cada uno representado con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño en alto, la figura dominante simboliza el arquetipo del "bully", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales a través de una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y la filosofía del movimiento de la cultura callejera. El uso de colores primarios intensos y líneas fluidas es característico del enfoque de Todd James, quien fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta pieza es un deleite visual y una parte importante del diálogo entre el arte callejero y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas más amplias de confrontación y resiliencia de la sociedad. "Bullies" es un ejemplo convincente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop callejero, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la perspicacia urbana y la delicadeza estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una colorida adición a cualquier colección. Wes Humpston: Bulldog Skates Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra de arte "Bulldog Skates" de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skate. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50 x 40 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, lo que establece una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró el rico lenguaje visual de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. "Bulldog Skates" es un símbolo del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop callejero y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes encapsulado en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un icono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, que recuerda a las etiquetas de grafiti, lleva el nombre "Bulldog Skates", lo que refuerza la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y descarnada del arte callejero. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, y conecta con aficionados y coleccionistas de arte por igual. "Bulldog Skates" es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta dinámica creación en serigrafía, "My Rules", del aclamado artista Glen E. Friedman, se produjo en 2004. Esta pieza, una audaz representación del impacto de la cultura callejera en las artes visuales, mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una serie de edición limitada, con solo 200 impresiones disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que añade una autenticación personal al artículo de coleccionista. Elaborada con la precisión y la vitalidad características de la serigrafía, "My Rules" sirve como un manifiesto visual del ethos punk y del skate. La obra de arte se dio a conocer como parte de la icónica exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la transición del arte callejero al espacio de la galería. "My Rules" es un emblema de la histórica carrera del artista al documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La impresión es un montaje de retratos enérgicos y tomas de acción real, centrados en una figura imponente que vocaliza el sentimiento del título. La tipografía verde lima eléctrica atraviesa el fondo monocromático, reafirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura el pulso de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento a un período transformador del arte contemporáneo, donde las calles dialogaron con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo presente para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué son tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, "¿Por qué están tan frenéticos?", de Chris Johanson, es una serigrafía cautivadora que expresa un gran significado a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está meticulosamente impresa en papel de archivo libre de ácido y mide 50 x 40 cm. Forma parte de una edición limitada de solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte callejero de 2004 a 2009. La pieza presenta una figura alienígena con un contorno minimalista, que sirve como conducto para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre los problemas de histeria y vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde intenso y brillante acentúa la urgencia y la naturaleza reflexiva del texto. La obra de Johanson recorrió diversas ubicaciones como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se presentó en las exposiciones "Transfer" en Brasil, en Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera de São Paulo. La influencia y el alcance de la pieza se documentan con más detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo de Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se adentren en un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de botones numerados "Love Not War" (2004) "Love Not War" de Chris Johanson es una sugerente colección de chapas de 10 x 17,78 centímetros. Este conjunto, presentado en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, con un vibrante fondo amarillo y una destacada pieza en verde, sirven como arte para vestir que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, el apoyo al emprendimiento comunitario y la crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la paz interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia de la defensa y la expresión personal en manifiestos en miniatura. El arte de Johanson convierte el uso de una chapa en una declaración de valores únicos y un llamado a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: Revista de arte "Adulto" (1995) "Adulthood" es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, creado por Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skate y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante fotocopias, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas medidas aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio portátil del espíritu "hazlo tú mismo" que impregnaba las escenas artísticas underground de la época. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo del retrato de principios del siglo XX, pero rebosa la actitud desafiante de los años 90. Bajo la imagen, los nombres "Mark Gonzales" y "Harmony Korine" declaran con valentía este esfuerzo colaborativo, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título "ADULTHOOD" se alza imponente en letras austeras y mecanografiadas, yuxtapuesto con la fecha "Primero de marzo de 1995", anclando la pieza en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto un objeto de colección como una pieza de historia cultural, capturando el espíritu de una generación a punto de alcanzar la madurez, pero profundamente arraigada en la subversiva cultura juvenil de la época. Cada fanzine sirve como una instantánea de la época, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía pura del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto artístico (2004) Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que combina funcionalidad con un toque de arte callejero. Lanzado en 2004 como parte de la colección Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico y se convierten en piezas coleccionables que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos atrevidos y gráficos. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, representando el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el carácter distintivo de la marca en un blanco puro sobre un impactante fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", que celebró el influyente espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección se inspira en el latido de la cultura callejera, infundiendo en artículos cotidianos un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y del prestigioso Archivo de Beautiful Losers, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Sirven como testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skate y el arte, y como símbolo de la difusión del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y entusiastas, y representan un momento en el que la cultura urbana se afianzó con fuerza en el mundo del arte. Phil Frost: Marcador recargable personalizado para pósteres superanchos (2004) Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con su Marcador Superwide y Marcador para Póster, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables y personalizados son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 13 cm, y forman parte de una colección de FFrost. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de FFrost en negro sobre un fondo naranja intenso. Este diseño es inmediatamente reconocible para quienes conocen la obra de FFrost, conocida por sus intrincados patrones y un profundo sentido del lenguaje visual contemporáneo de la época. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del Archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera". Este proyecto celebró la cultura DIY y el arte callejero que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una parte tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura callejera en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son artículos funcionales y obras de colección que llevan el estilo característico del artista a manos de creativos y aficionados al arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) "La Arquitectura de la Reaseguranza" de Mike Mills es un cautivador libro de artista de tapa blanda que sirve como extensión visual de su cortometraje. Lanzado en 1999, esta primera edición mide 18 x 10,8 cm y es una pieza de colección excepcional procedente directamente del Archivo de Beautiful Losers. Entre sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. "La Arquitectura de la Reaseguranza" no es una excepción, ya que reflexiona profundamente sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de Mills. Para los admiradores de la obra de Mills y aquellos interesados en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una adición invaluable a su colección, ofreciendo una pieza táctil del zeitgeist de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD de edición limitada 2004 Este objeto artístico es un CD de edición limitada titulado Peggy Honeywell "Faint Humms" de Clare E. Rojas, artista cuya obra abarca diversos medios, explorando a menudo temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera", este CD no solo es un reflejo del arte auditivo de Rojas, sino también una pieza de colección que representa la intersección de la música y las artes visuales en el ámbito de la cultura callejera. El CD se presenta en un llamativo estuche naranja, que subraya el audaz uso del color de Rojas en sus obras visuales. El estuche está envuelto en un forro de espuma, lo que garantiza la protección del disco y evoca el cuidado que se suele dedicar a la conservación de los objetos de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonos vibrantes y contrastantes. Esta pieza es una conexión tangible con la filosofía de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte emergentes de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. Como edición limitada, este CD es una instantánea de un momento particular de la historia del arte, encarnando el espíritu creativo de una época en la que las fronteras entre las diferentes disciplinas artísticas se difuminaron para crear nuevas formas de expresión. Los coleccionistas y entusiastas de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura callejera en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas de 2005 firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizadas Multiverse de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial, limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, lo que indica su posición como número de 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado que brilla con un brillo metálico, el paquete encarna una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. Al mismo tiempo, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios a la derecha es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una serie de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estos no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten al portador llevar una pieza de la estética McGinness al mundo. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte, en el corazón de la filosofía de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un coleccionable que difumina las fronteras entre el arte refinado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete es una oportunidad única de poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.
$26,253.00 $22,315.00
-
Supreme Scarface Shower Skateboard Art Deck de Supreme
Tabla de skate Supreme Scarface Shower Deck de edición limitada. Diseño artístico de la marca Supreme. La icónica imaginería de Supreme x Scarface se utilizó en una colección completa de artículos para la temporada Otoño/Invierno 2017. Cada tabla incluye el famoso eslogan de la película impreso en la parte superior. Esta tabla "Shower" reproduce una imagen de la infame escena donde una transacción de drogas sale mal y Montana es obligado a entrar en la ducha con una pistola apuntándole a la cabeza.
$470.00
-
Shepard Fairey- OBEY La belleza de la libertad y la igualdad AP Austin Mural Print por Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong
La belleza de la libertad y la igualdad PP Printers Proof Austin Mural de Jon Furlong Impresión litográfica off set Obra de arte de edición limitada en papel de bellas artes de Shepard Fairey X Sandra Chevrier, una artista callejera de pop graffiti urbano. Prueba de artista AP 2020 firmada por Shepard Fairey y Sandra Chevrier y marcada AP Off Set Impresión litográfica Tamaño de la obra de arte 18 x 24 Belleza de la libertad Igualdad Impresión mural PP Austin de Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong Austin, Texas. Shepard Fairey, Sandra Chevrier y la sinergia artística en los paisajes urbanos El arte pop callejero y el grafiti son vibrantes crónicas de la cultura contemporánea, que a menudo encapsulan el espíritu sociopolítico de la época en sus vívidos cuadros. El mural "Belleza de la Libertad y la Igualdad" en Austin, meticulosamente plasmado por Jon Furlong, es una representación imponente de este género. Esta obra, una colaboración entre Shepard Fairey y Sandra Chevrier, es una litografía que encapsula la esencia de la interacción del arte pop con los paisajes urbanos. Inicialmente creado en el bullicioso entorno de Austin, el mural funciona como una instalación de arte público y un diálogo con sus espectadores, invitándolos a reflexionar sobre los elementos temáticos de la libertad y la igualdad. Shepard Fairey, reconocido por su campaña "OBEY" y su icónico póster "HOPE" de Obama, aporta a la pieza su distintivo diseño basado en esténcil y su ethos de fuerte carga política. Sandra Chevrier, por otro lado, es reconocida por su serie "Jaulas", donde a menudo representa rostros de mujeres ocultos tras imágenes de cómics, explorando las "jaulas" que la sociedad construye alrededor de las personas. El tamaño de la obra, de 45 x 60 cm, es lo suficientemente sustancial como para llamar la atención, pero a la vez, ideal para una reflexión íntima. "Belleza de la Libertad y la Igualdad" cuenta con la certificación Artist Proof (AP) 2020, firmada por Fairey y Chevrier. Esto denota un toque personal de los artistas, una conexión directa con los creadores, algo que suelen buscar coleccionistas y aficionados al arte callejero. Legado y coleccionabilidad de impresiones de arte pop callejero de edición limitada El arte pop callejero, intrínsecamente vinculado al grafiti, prospera gracias a la accesibilidad y la participación ciudadana. Esta impresión mural, concebida con este espíritu, transforma un muro urbano en un lienzo que evoca los ideales sociales y la búsqueda constante de la igualdad. Es esta interacción entre arte e ideología, plasmada con fuerza por los estilos distintivos de Fairey y Chevrier, la que confiere a la pieza una profunda resonancia. Como obra de edición limitada sobre papel artístico, la impresión "Belleza de la Libertad y la Igualdad" no solo representa un discurso visual, sino también un artefacto de significado cultural. Las ediciones limitadas suelen realzar el valor del arte callejero, que es, por naturaleza, efímero. A través de la litografía offset, lo transitorio se vuelve permanente y el momento fugaz de la expresión artística se preserva para la posteridad. En el ámbito del arte pop callejero y el grafiti, esta impresión constituye un testimonio del poder perdurable del arte visual para desafiar, celebrar y contemplar los grandes ideales de libertad e igualdad. La colaboración entre Shepard Fairey, Sandra Chevrier y Jon Furlong para capturar y compartir este momento aporta un capítulo significativo a la narrativa del arte callejero contemporáneo.
$1,250.00
-
Shepard Fairey- OBEY SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$4,011.00
-
Ben Frost Joker Brand- Pintura acrílica en aerosol original rosa verde por Ben Frost
Joker Brand - Verde Rosa Original Única. Obra de arte de técnica mixta con acrílico y pintura en aerosol sobre madera enmarcada, del popular artista de graffiti callejero Ben Frost. 2022 'Joker Brand' - Acrílico y pintura en aerosol sobre tabla - Variante verde/rosa 60 cm x 60 cm (23,5 x 23,5 pulgadas) Firmado, titulado y fechado al dorso
$5,463.00
-
Shark Toof Ceci N'est Pas Une Peter Griffin Pintura original en aerosol Pintura mixta de Shark Toof
Ceci N'est Pas Une Peter Griffin Pintura original Acrílico y aerosol sobre lienzo de Shark Toof Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. 2014. Obra de arte original firmada, técnica mixta con aerosol, 27 x 19 pulgadas. «Este nuevo conjunto de obras es una fusión de mis raíces en el grafiti, donde desarrollé mi estilo único. Al mismo tiempo, también hay un aspecto que consiste en "no tomarse demasiado en serio, vandalizar tus iconos"», dijo Shark Toof mientras se preparaba en Detroit. «Me gusta Detroit porque es una ciudad muy "hazlo tú mismo", y yo soy un artista muy "hazlo tú mismo", así que me siento como pez en el agua». El dialecto artístico de Shark Toof: Subvirtiendo los íconos de la cultura pop «Ceci N'est Pas Une Peter Griffin» de Shark Toof es una obra cautivadora que muestra la hábil fusión del artista entre sus raíces en el grafiti y la irreverencia lúdica del arte pop moderno. Creada en 2014, esta pintura original plasma la voz única de Shark Toof, una voz que ha cultivado a través de sus profundos vínculos con el movimiento del arte urbano. Esta obra, de 68,5 x 48,3 cm, es un ejemplo impactante de su dominio de la técnica mixta, incorporando acrílico y aerosol sobre lienzo. En esta pieza, Shark Toof dialoga con la iconografía familiar de la cultura pop, específicamente con el conocido personaje Peter Griffin de la serie animada «Padre de Familia». Sin embargo, al más puro estilo del arte urbano, Shark Toof toma esta imagen familiar y la subvierte, añadiendo capas de significado y desafiando la percepción del espectador. El título, un guiño a la famosa obra de René Magritte, juega con la idea de representación y realidad, invitando a los espectadores a cuestionar lo que ven. La técnica mixta de la pintura es característica del arte pop urbano, que combina diversas técnicas y materiales para crear imágenes dinámicas. El uso que hace Shark Toof de colores vibrantes y rasgos exagerados captura la esencia del impacto del arte del grafiti, a la vez que rinde homenaje a la estética estilizada del arte pop. Su obra no rehúye el humor ni la sátira; al contrario, los incorpora para ofrecer una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fama, el fanatismo y el propio mundo del arte. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, Shark Toof destaca como un artista que encarna el espíritu del «hazlo tú mismo» del género. Su afinidad por ciudades como Detroit, con su rico pasado industrial y su vibrante escena de arte urbano, refleja su compromiso con la naturaleza orgánica de su arte. La obra de Shark Toof, incluyendo «Ceci N'est Pas Une Peter Griffin», es un deleite visual y un testimonio del poder transformador del arte urbano en la era moderna. A través de su arte, Shark Toof sigue expandiendo los límites del arte pop urbano, demostrando su potencial para ser a la vez lúdico y profundamente perspicaz. Su habilidad para explorar la intersección entre el arte urbano y las bellas artes, manteniendo un sentido de autenticidad y accesibilidad, garantiza que su obra conecte con un amplio espectro de aficionados y coleccionistas de arte.
$2,479.00
-
BE@RBRICK Autorretrato del Museo Van Gogh 100% y 400% Be@rbrick
Autorretrato del Museo Van Gogh 100% y 400% BE@RBRICK Edición Limitada Figuras de Arte Coleccionables Urbanas en Vinilo El Autorretrato con sombrero de fieltro gris del pintor neerlandés Van Gogh se publicó en 1889. La pintura se vendió por la cifra récord de 71,5 millones de dólares en una subasta en 1998. Medicom Toy colaboró con la Fundación Van Gogh en febrero de 2021 para plasmar la acuarela en su icónica figura Bearbrick, con un precio de venta al público de 123 dólares. Este set incluye figuras de 100% y 400% que miden 7,1 cm y 27,9 cm respectivamente. La pintura se reproduce en las piernas, los brazos, la cintura, el torso y la cabeza de la figura Bearbrick. Esta colaboración entre Van Gogh y Bearbrick permite que un nuevo grupo de coleccionistas aprecie la obra del artista.
$271.00 $230.00
-
Brandalism & Brandalised Riot Cop 1000% Be@rbrick por Brandalised x Medicom Toy x Banksy
Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Riot Cop 1000% BE@RBRICK, diseño de Medicom Toy, por Brandalism. 2022 Nuevo en caja Brandalised x Medicom Toy x Banksy ¡El popular artista Banksy regresa en 2022 con el Bearbrick Riot Cop de Medicom Toys! Esta es la tercera colaboración entre Medicom Toys y Brandalism. La tecnología de transferencia de agua garantiza una colocación única de la impresión. ¡Esta figura Bearbrick de gran tamaño, 1000%, mide 70 cm!
$820.00 $697.00
-
Pose- Jordan Nickel Labios azules y negros, monotipos, serigrafía de Pose-Jordan Nickel
Labios Azules y Negros Emote Monoprint Serigrafía de Pose- Jordan Nickel Impresión manual de fuente dividida de 3 colores sobre papel artístico Mohawk SuperFine UltraWhite de bordes irregulares Edición limitada 2023. Edición limitada de 2 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Serigrafía de un primer plano del rostro y los labios de una mujer con cabello negro y piel azul. Adentrándonos en el mundo del arte pop y, más concretamente, en la intersección del arte urbano y el grafiti, nos encontramos con una obra particularmente evocadora titulada "Lips Blue & Black Emote". Esta impactante serigrafía monotipo es creación de Pose, también conocido como Jordan Nickel, un artista célebre por sus interpretaciones únicas y su visión contemporánea de los temas clásicos del arte pop. Elaborada meticulosamente en 2023, esta obra de edición limitada destaca no solo por su imaginería, sino también por su método de creación. El proceso de serigrafía empleado se realiza a mano, enfatizando el toque personal y la atención al detalle que Nickel imprime en sus creaciones. Aún más intrigante es el uso de la técnica de fuente dividida de tres colores, que da como resultado una mezcla gradual de colores, creando profundidad y fluidez en la impresión. El lienzo de esta obra no es otro que el papel SuperFine UltraWhite Mohawk Fine Art Paper, reconocido por sus bordes deshilachados a mano, que le confieren un auténtico toque de elegancia vintage. La elección de este papel acentúa el contraste de los vibrantes colores sobre un fondo blanco impoluto, resaltando aún más los vívidos detalles. Al acercarnos a la imagen principal de la impresión, nos encontramos con un fascinante primer plano del rostro de una mujer, en particular sus labios. Su apariencia posee un aire surrealista, caracterizado por su cabello negro que se funde armoniosamente con su piel azul. Esta audaz representación no solo cautiva al observador, sino que también desafía los límites de los cánones de belleza convencionales. Cada pieza de esta exclusiva colección está firmada y numerada por Nickel, lo que garantiza su autenticidad y su disponibilidad limitada, ya que solo existen dos ejemplares. Con unas dimensiones de 56 x 76 cm, su imponente tamaño realza su presencia, convirtiéndola en una pieza central indiscutible para la colección de cualquier amante del arte.
$2,347.00
-
Sket-One JUGUETE DE VINILO
Compre VINYLTOY Edición limitada de vinilo Art Toy Sculpture Obra de arte coleccionable del artista pop moderno ARTIST. 2022 Edición limitada de XXX Obra de arte Tamaño XXX Nuevo En caja Con sello/Impreso/COA INFORMACIÓN
$335.00 $285.00
-
Shepard Fairey- OBEY El futuro es igual. Serigrafía AP de Shepard Fairey - OBEY
El futuro es igual. Serigrafía AP de Shepard Fairey - OBEY. Color aplicado a mano sobre papel de bellas artes color crema moteado. Obra de arte de edición limitada. Prueba de artista Obey Pop Culture. Prueba de artista AP 2022 firmada por Shepard Fairey - OBEY y marcada como AP. Edición limitada. Impresión serigráfica de 18x24 pulgadas. Crecí en una época de auge de los derechos de las mujeres y se daba por hecho que la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés) se aprobaría. Ahora que 38 estados la han ratificado, es hora de que nuestros líderes den un paso al frente y hagan realidad la voluntad popular, asegurando su adopción. Ya es hora de que la igualdad de género se convierta en ley. Este proyecto me conmovió profundamente porque la lucha por la igualdad de género siempre ha estado arraigada en el activismo por la justicia social y aún queda mucho por hacer. -Shepard Fairey El futuro es igual AP Serigrafía de Shepard Fairey La serigrafía «The Future Is Equal AP» de Shepard Fairey es una poderosa declaración visual en el mundo del arte pop urbano y el grafiti. Creada en 2022 como una serigrafía artesanal sobre papel Speckletone color crema, esta edición de prueba de artista de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) está firmada y marcada como AP por Fairey. La obra transmite un mensaje directo sobre equidad de género y derechos civiles a través de una composición impactante que combina referencias históricas, elementos visuales contemporáneos y una estética políticamente comprometida. La figura femenina en el centro lleva una gorra roja y negra adornada con el símbolo del feminismo; su mirada segura se recorta sobre un fondo de iconografía legal y activista. Su chaqueta lleva la inscripción «ERA NOW», un claro llamado a la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos. Debajo, se imprime un aviso público que hace referencia a las elecciones generales de 1972, reforzando la dimensión legal e histórica de la obra. Simbolismo visual y elementos estilísticos El lenguaje visual de Fairey se inspira en el diseño de carteles propagandísticos, y esta obra emplea tonos rojos, negros y azules intensos para evocar urgencia y claridad. La composición se organiza como una página de un periódico revolucionario, haciendo eco de publicaciones históricas sobre derechos civiles. A la izquierda, aparece una figura que representa a la Dama de la Justicia, reforzando el equilibrio entre la ley y la equidad. Una pancarta en la parte superior anuncia «El futuro es igual», con el estilo de un titular de periódico, haciendo referencia a The Daily Times y proclamando la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos. En la esquina inferior derecha, manifestantes alzan puños y pancartas con lemas como «Mujeres Poderosas Libres», vinculando la obra directamente con la cultura de la protesta y los movimientos feministas actuales. Estos motivos combinados reflejan el compromiso constante de Shepard Fairey con el arte pop urbano y el grafiti, que es a la vez accesible y subversivo. Activismo por la justicia social en el arte contemporáneo Shepard Fairey, nacido en Estados Unidos en 1970, ha utilizado su obra durante mucho tiempo para resaltar temas de justicia, poder e igualdad. Como artista de la cultura pop con raíces en el movimiento del arte callejero, introduce comentarios sociales en espacios tanto legales como ilegales, empleando a menudo la serigrafía por su reproducibilidad y su peso histórico. Esta impresión se vincula directamente con los esfuerzos constantes de Fairey por utilizar el arte visual para la defensa política, incluyendo obras anteriores en apoyo a la concientización sobre el cambio climático, el pacifismo y la justicia racial. «The Future Is Equal AP» se inscribe en esta tradición, utilizando las herramientas visuales de la propaganda callejera para exigir cambios legislativos y conciencia pública sobre los derechos de género. Grabado político en la tradición del pop callejero Esta obra refleja una tradición más amplia dentro de los movimientos de grafiti y arte pop urbano: el uso del grabado y la iconografía pública para amplificar las voces que claman por un cambio sistémico. La edición AP de Fairey le confiere rareza y valor para coleccionistas, sin dejar de encarnar el espíritu esencial de accesibilidad y activismo. La imagen invita a la reflexión sobre la labor pendiente en torno a la equidad de género, evocando tanto el legado de activistas del pasado como la responsabilidad de las generaciones contemporáneas. La combinación de escala, textura y urgencia visual captura la esencia de lo que el arte pop urbano y el grafiti pueden lograr cuando se fusionan con un propósito y una conciencia histórica.
$750.00
-
Mishka NYC- МИШКА Objeto de arte de la alfombra Death Adder de Mishka NYC- МИШКА
Alfombra Death Adder Edición Limitada Objeto de Arte de Diseño Coleccionable Obra de Arte de Artistas Punk Mishka NYC- МИШКА. Alfombra Death Adder de edición limitada completamente nueva de 2021, 33x35, objeto de arte de Mishka NYC- МИШКА. Alfombra Death Adder: Una intersección entre el arte punk y la decoración del hogar En 2021, la icónica marca de streetwear Mishka NYC, también conocida como МИШКА, expandió su alcance artístico al mundo de la decoración del hogar con el lanzamiento de la alfombra Death Adder. Esta pieza de arte de edición limitada mide 84 x 89 cm y luce el característico motivo de la víbora de la muerte, símbolo del espíritu audaz y rebelde de Mishka. Elaborada con meticulosa atención al detalle, esta alfombra no solo es un elemento decorativo práctico, sino también una pieza coleccionable de arte de inspiración punk. Mishka NYC: Desdibujando las líneas entre la moda y el arte funcional Mishka NYC es reconocida desde hace tiempo por su contribución a la moda urbana, fusionando a la perfección la estética del punk rock, el grafiti y el arte pop callejero. Con la creación de la alfombra Death Adder, la marca ha dado un paso más allá, convirtiendo su distintivo lenguaje gráfico en un objeto de diseño artístico. El borde cosido de la alfombra garantiza su durabilidad, mientras que su textura suave y esponjosa añade una dimensión táctil que contrasta con su diseño visual vanguardista. Esta incursión en la decoración del hogar demuestra el compromiso de Mishka NYC por romper los límites del arte y el diseño tradicionales. Al transformar un objeto utilitario en un lienzo para la expresión, la alfombra Death Adder desafía las convenciones de lo que se considera arte, invitando al espíritu punk a los espacios cotidianos. La alfombra de la víbora de la muerte: un símbolo de la subcultura en la decoración del hogar La alfombra Death Adder encarna el espíritu del arte pop urbano y el grafiti, traduciendo la energía cruda de las calles en una forma accesible y funcional. Se erige como una pieza llamativa, el complemento perfecto para cualquier habitación, oficina o incluso un calabozo, como sugiere la marca con un toque de humor. Es aquí donde la naturaleza rebelde y a menudo underground del arte punk encuentra su lugar en un entorno más doméstico, ofreciendo una yuxtaposición impactante e intrigante. La habilidad de Mishka NYC para crear objetos artísticos que conservan su credibilidad subcultural a la vez que se integran en la decoración convencional pone de relieve la naturaleza cambiante del arte punk y su lugar en la cultura contemporánea. La alfombra Death Adder, en esencia, es una celebración de esta evolución, un testimonio de la influencia perdurable de la estética punk y la versatilidad del arte urbano. La alfombra Death Adder de Mishka NYC representa la continua expansión del arte pop urbano hacia nuevos ámbitos. Es un ejemplo de cómo el arte puede trascender los medios tradicionales, ofreciendo nuevas maneras de experimentar los mensajes rebeldes y provocadores que caracterizan al arte punk. Como pieza de colección, la alfombra ocupa un lugar de honor entre aficionados y coleccionistas, un símbolo del legado perdurable de Mishka NYC en el mundo del arte y el diseño.
$181.00
-
Pat Riot Danny Gladden Clone Trooper Star Wars Giants Collage original Tarjeta de béisbol Arte por Pat Riot
Danny Gladden/Soldado Clon Star Wars - Gigantes. Collage único de técnica mixta, embellecido a mano, sobre tarjeta de béisbol vintage por Pat Riot. Tarjeta vintage Topps de la MLB, original estampada en técnica mixta con capas y arte pop al estilo de Danny Gladden/Soldado Clon de Star Wars - Giants (2014).
$24.00
-
Bobby Hill XXXtentacion III HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill
XXXtentacion III Edición Limitada Impresión Serigráfica HPM de Técnica Mixta con Detalles a Mano sobre Papel Pesado de 200 libras por Bobby Hill, Artista Callejero de Graffiti, Arte Pop Moderno. Impresión Superbe 2020 en gris, plata y blanco. Firmada. Serigrafía de técnica mixta con detalles pintados a mano sobre papel grueso de 200 libras. Tamaño: 6 x 9 pulgadas. Lanzamiento: 16 de enero de 2020. Tirada: 5 ejemplares.
$256.00
-
Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Purple Mini Stencil HPM de Denial- Daniel Bombardier
Y entonces las cosas mejoraron: Purple Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple, obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti, arte pop moderno. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación En esencia, Denial satiriza la realidad que tanto él como nosotros vivimos, a través de algunos de los símbolos más emblemáticos de la cultura occidental. Utiliza productos culturales con la intención de denunciar el sistema que los originó. De este modo, los recontextualiza y los transforma de productos comerciales en su legado cultural.
$954.00
-
Naoto Hattori Tripping Devil Dibujo a lápiz de grafito original de Naoto Hattori
Tripping Devil es un dibujo original a mano sobre papel artístico envejecido, enmarcado y con bordes irregulares, del artista surrealista Naoto Hattori. Dibujo original único a lápiz/grafito firmado en 2012. Obra enmarcada. Tamaño del marco: 8,5 x 8,5 pulgadas. Tamaño de la imagen: 3 x 5 pulgadas. Enmarcado y con paspartú personalizados por el artista. La fusión del arte pop callejero y el arte del grafiti en la obra de Naoto Hattori La intersección entre el arte pop urbano y el grafiti representa una forma de arte vibrante y a menudo rebelde que busca desafiar la estética tradicional, presentar comentarios sociales y utilizar los espacios públicos como lienzo de expresión. "Tripping Devil" de Naoto Hattori es un ejemplo profundo de esta intersección artística, aunque difiere de los murales convencionales pintados con aerosol en las paredes de la ciudad. Este dibujo original a lápiz y grafito de 2012 es un testimonio de las diversas técnicas y materiales empleados dentro del género, uniendo el espíritu crudo del arte urbano con la meticulosidad del dibujo clásico. La obra de Hattori está delicadamente enmarcada, con unas dimensiones de 21,6 x 21,6 cm, y la imagen mide 7,6 x 12,7 cm. El artista elaboró el marco y el paspartú a medida, subrayando el toque personal y la atención al detalle que Hattori imprime en su trabajo. El papel artístico está desbarbado y envejecido a mano, una elección que aporta una textura adicional y una sensación de profundidad histórica a la pieza. Esta selección de materiales resulta particularmente conmovedora, ya que dota a la obra de arte de una cualidad antigua que contrasta marcadamente con la naturaleza típicamente efímera del arte callejero y los grafitis. La estética única de Naoto Hattori dentro del arte pop callejero La obra de Naoto Hattori se caracteriza a menudo por un surrealismo onírico, donde criaturas fantásticas y figuras metamórficas desafían la percepción de la realidad del espectador. «Tripping Devil» no es una excepción. El dibujo presenta una criatura con rostro humanoide y un cuerpo que se transforma en una forma similar a la de un pulpo. Esta fusión de lo humano y lo surrealista es un sello distintivo del estilo de Hattori y refleja el potencial transformador del arte pop urbano y el grafiti. La austera paleta monocromática de grafito se centra en los intrincados detalles y el sombreado que dan vida a «Tripping Devil». A pesar de estar enmarcada, la obra transmite el espíritu del arte pop urbano, caracterizado a menudo por una audaz transgresión de los límites y una aceptación de lo no convencional. El enfoque sistemático de Hattori para el dibujo guarda paralelismos con las técnicas deliberadas y reflexivas empleadas por los artistas callejeros y grafiteros para crear sus obras, aunque en una escala y un medio diferentes. Naoto Hattori y la coleccionabilidad del arte pop callejero Los coleccionistas y aficionados al arte pop urbano y al grafiti buscan cada vez más obras para exhibir en sus hogares, pasando del espectáculo público al tesoro personal. "Tripping Devil" de Hattori ejemplifica esta tendencia, ofreciendo al mercado del arte una pieza única que encapsula la esencia del arte urbano en un formato coleccionable y a la vez apto para la exhibición privada. La firma del artista en la obra es un sello de autenticidad y un vínculo entre el artista y el coleccionista. La originalidad de "Tripping Devil" es primordial. En un ámbito donde la producción en masa y la reproducción son habituales, el compromiso de Hattori con la creación de una obra original y singular eleva el valor y el atractivo de la pieza. La meticulosidad de la obra, combinada con su presentación única en papel artístico envejecido, crea un diálogo entre la naturaleza efímera del arte urbano y la perdurabilidad del coleccionismo de bellas artes. La relevancia cultural del arte de Hattori En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, "Tripping Devil" de Hattori destaca como un artefacto cultural que encarna el espíritu innovador de estas expresiones artísticas. Si bien el arte pop urbano suele transmitir mensajes sobre la cultura popular y problemáticas sociales, la obra de Hattori profundiza en la psique, explorando temas como la identidad, la conciencia y la condición humana a través de una perspectiva surrealista. Esta pieza, aunque no se exhibe en un espacio público, continúa la tradición del arte pop urbano y el grafiti con su objetivo de provocar la reflexión y evocar emociones. Los elementos surrealistas invitan a la interpretación y la reflexión, al igual que los murales y firmas de gran formato en entornos urbanos. "Tripping Devil" de Hattori nos recuerda que la esencia del arte urbano reside no solo en su ubicación, sino también en su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo, desafiando percepciones y fomentando una mayor inmersión en la narrativa visual. "Tripping Devil" de Naoto Hattori es un ejemplo exquisito del potencial de fusión entre el arte pop urbano, el grafiti y las técnicas de dibujo tradicionales. Es un testimonio de la habilidad del artista y de la versatilidad del arte urbano. Como demuestra esta obra, el valor del arte pop callejero y del grafiti trasciende los límites de la ciudad, encontrando un lugar en las colecciones de los amantes del arte que aprecian la sutil combinación de rebeldía, maestría y profundidad narrativa que ofrecen estos géneros.
$793.00
-
Frank Kozik VINYLSCULPTURE Escultura de vinilo de ARTIST
Compra SCULPTURE Obra de arte callejero de grafiti pop moderno de edición limitada. 2022 ¿FIRMADO? & Edición Limitada Numerada de XXX Obra Escultura Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$608.00 $517.00
-
RYCA- Ryan Callanan Serigrafía con carita sonriente y código QR de RYCA - Ryan Callanan
Impresión serigráfica de un emoticono con código QR de RYCA - Ryan Callanan. Impresión manual a un color sobre papel de bellas artes. Obra de edición limitada. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 9,75 x 9,75 pulgadas. Serigrafía. Impresión serigráfica del emoticono con código QR de RYCA: Una confluencia de tecnología y arte pop callejero La serigrafía «QR Code Smiley» de RYCA, también conocido como Ryan Callanan, es un ejemplo impactante de cómo los artistas contemporáneos fusionan motivos digitales con técnicas tradicionales de grabado. La decisión de RYCA de capturar la esencia de un código QR, emblema de la era digital, y transformarlo en una obra de arte urbano pop y grafiti es innovadora y refleja nuestra época. La carita sonriente oculta en el diseño del código añade un toque lúdico y nostálgico, evocando los inicios de la comunicación digital y comentando la omnipresencia de la tecnología en la vida moderna. Esta obra, una edición limitada de 50 ejemplares de 2022, se creó mediante el laborioso proceso de serigrafía manual. Cada impresión, firmada y numerada por el artista, mide 24,8 x 24,8 cm y está impresa en papel de bellas artes. La elección de una paleta monocromática enfatiza la sobriedad e inmediatez del código QR, contrastando con las imágenes a menudo coloridas y caóticas del arte urbano. Sin embargo, esta misma simplicidad permite que la pieza destaque, ofreciendo una pausa visual en el frenético lenguaje visual de los entornos urbanos. La trayectoria artística de RYCA y su intersección con el arte callejero La trayectoria artística de RYCA se ha caracterizado por su habilidad para infundir nuevos significados a iconos culturales familiares. Al tomar un símbolo universalmente reconocible como el código QR e insertar en él la icónica carita sonriente, tiende un puente entre el arte y el público, haciendo que su obra sea accesible y cautivadora. Esta pieza es un testimonio de la destreza de RYCA al utilizar la sensibilidad del arte pop para reflexionar sobre la intersección entre la tecnología y la emoción humana, un tema recurrente en la era digital. La edición limitada de esta impresión la convierte en una pieza codiciada por los coleccionistas y refuerza la naturaleza efímera del arte urbano, donde la rareza y la ubicación de una obra pueden aumentar significativamente su valor e impacto. La obra de RYCA nos recuerda la naturaleza transitoria del grafiti, que a menudo está presente hoy y desaparece mañana, reflejando la fugacidad de la información digital en la era de internet. La serigrafía «QR Code Smiley» es más que una declaración visual; es un artefacto cultural que encapsula el espíritu del siglo XXI. Los códigos QR se han vuelto omnipresentes en nuestras vidas, una solución técnica al deseo cultural de un acceso rápido y fluido a la información. Al incorporar este símbolo en su arte, RYCA comenta sobre su naturaleza omnipresente y desafía al espectador a reflexionar sobre la relación entre los mundos digital y físico. Con su estética minimalista y profundidad conceptual, esta obra refleja una tendencia más amplia en el arte pop urbano y el grafiti, donde los artistas se involucran cada vez más con la cultura digital. El trabajo de RYCA se sitúa a la vanguardia de este movimiento, fusionando la inmediatez del arte urbano con la conectividad de la tecnología digital. El emoticono del código QR de RYCA y su lugar en el arte moderno A medida que el arte pop urbano y el grafiti continúan evolucionando, artistas como RYCA lideran la vanguardia, derribando barreras entre las distintas formas artísticas y explorando nuevos medios. La serigrafía QR Code Smiley es un poderoso ejemplo de esta evolución, donde una herramienta tecnológica se transforma en un medio de expresión artística. La obra representa la visión creativa de RYCA y un comentario sobre la creciente difuminación de las fronteras entre lo virtual y lo real. En un mundo donde las interacciones digitales a menudo reemplazan a las físicas, la obra de RYCA sirve como un conmovedor recordatorio de la importancia del arte tangible en la era digital. Se erige como un puente entre dos mundos aparentemente dispares, invitando al espectador a reflexionar sobre el papel del arte en una sociedad dominada por pantallas y códigos. La serigrafía QR Code Smiley de RYCA es una pieza clave dentro del género del arte pop urbano y el grafiti, que ofrece una perspectiva única sobre la intersección del arte, la tecnología y la cultura. Su existencia como edición limitada subraya aún más el valor que se le otorga a la originalidad y la autenticidad en el arte. A través de esta obra, RYCA nos invita a reflexionar sobre la naturaleza omnipresente de los símbolos digitales en nuestras vidas y cómo pueden ser reinterpretados a través del prisma del arte.
$81.00
-
Supreme Scarface Split Skateboard Art Deck de Supreme
Tabla de skate Supreme Scarface Split Deck de edición limitada, con diseño artístico de la marca Supreme. Tabla de skate Supreme x Scarface de edición limitada impresa de 2017 que representa a Al Pacino como Tony Montana de la película de culto sobre drogas Scarface. La tabla de skate Supreme Scarface Split Deck simboliza la convergencia entre la cultura urbana, el cine y el diseño, creando una pieza de arte pop callejero y graffiti que conecta con un público diverso. Esta tabla de edición limitada, lanzada como parte de la colección Otoño/Invierno 2017 de Supreme, presenta imágenes icónicas de la película de culto sobre drogas "Scarface". La tabla luce un llamativo diseño dividido con Al Pacino como Tony Montana, capturando uno de los momentos más intensos de la película. Supreme, una marca profundamente arraigada en la moda urbana, ha demostrado consistentemente su habilidad para fusionar la cultura popular con su estilo distintivo. La colaboración con "Scarface" consolida este enfoque, ofreciendo no solo una tabla de skate, sino un lienzo que refleja la cruda y auténtica narrativa de la película. La tabla es un homenaje al personaje de Tony Montana, una figura cuya búsqueda del sueño americano a través de los caminos más oscuros del crimen ha dejado una huella imborrable en el cine y la cultura popular. La tabla "Shower", en particular, llama la atención con una imagen de la infame escena donde una transacción de drogas se torna violenta, poniendo a Montana en una situación de vida o muerte. Esta impactante imagen se complementa con el famoso eslogan de la película en la parte superior de la tabla, integrando aún más el monopatín al universo de "Scarface". Esta fusión de arte, cine y cultura del skateboarding eleva la pieza de un artículo funcional a un objeto de colección dentro del arte pop y urbano. La decisión de Supreme de incluir este diseño en la colección Otoño/Invierno 2017 fue una jugada estratégica que conectó con la nostalgia y el atractivo estético de la década de 1980, cuando el skateboarding y la película "Scarface" alcanzaron su máximo apogeo. El diseño de la tabla captura la esencia de esa época sin dejar de ser relevante para el panorama actual del arte urbano y la moda. Como una pieza de arte pop urbano y grafiti contemporáneo, la tabla Supreme Scarface Split Deck trasciende los límites tradicionales, combinando funcionalidad con una sólida declaración artística. Su creación refleja una cultura que valora el espíritu desafiante del arte callejero y el poder de la narrativa visual. Para los aficionados y coleccionistas, la baraja representa una pieza de la historia cultural, que encarna el espíritu de rebeldía y la implacable búsqueda de la ambición, temas tan relevantes hoy como lo fueron en el momento del estreno de la película.
$771.00
-
Denial- Daniel Bombardier Y luego las cosas mejoraron Mini Stencil HPM de Denial- Daniel Bombardier
Y entonces las cosas mejoraron - Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple. Obra original pintada a mano (HPM) sobre panel de madera enmarcado, lista para colgar, del artista callejero Denial Graffiti, arte pop moderno. «Mi obra habla de una catástrofe inminente y de muchos temas crudos y siniestros, pero eso no significa que desee que esto suceda. Espero que mi obra sugiera justo lo contrario: mostrar lo absurdo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro.» - Negación El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.
$954.00
-
Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower - SP
Compra Ms Rainbow Flower- SP Impresión de serigrafía de edición limitada tirada a mano de 13 colores en papel de bellas artes por Takashi Murakami TM/KK Rare Street Art Famoso artista de ilustraciones pop. Edición SP 2020 firmada de 25 raras Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower Obra de arte con serigrafía 19.68x19.68in 50x50cm
$4,936.00
-
Stinkfish Impresión de archivo Quetzal de Stinkfish
Impresiones de edición limitada Quetzal con pigmentos de archivo en papel de bellas artes de 330 g/m² del artista callejero de graffiti Stinkfish, arte pop moderno. «La obra se basa en una foto que tomé en el barrio gitano de Zorroza, en Bilbao (España), el pasado mayo. Al año siguiente estaba pintando un mural con mi amigo Malk cuando muchos niños se acercaron a preguntar por él y a jugar. Al final, una familia entera estaba a nuestro alrededor; una de ellas era una niña pequeña con unos ojos penetrantes y una energía muy especial y extraña». - Stinkfish
$352.00
-
Shepard Fairey- OBEY Psychedelic Andre- Endless Summer Blotter Paper Print de Shepard Fairey- OBEY
Psychedelic Andre - Endless Summer Obey Giant Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secador Perforado por Shepard Fairey X John Van Hamersveld arte de arte de la cultura pop y el LSD. «Creé esta imagen por primera vez en 1967, y el póster salió en 1968. Un día me senté y empecé este dibujo, a mi estilo. Había sido director de arte en Capitol Records y no había dibujado mucho. Era una etapa completamente nueva para mí. Pero era una oportunidad para poner a prueba mi dibujo, plasmarlo en un póster y publicarlo. El resultado fue fantástico. Fue un éxito rotundo. Había anuncios por todas partes y a la gente le encantó el póster. Se convirtió en un icono de inmediato, como el póster de "The Endless Summer"». - John Van Hamersveld Me convertí en fan de Hendrix después de dejar atrás mi etapa de ortodoxia punk rock. Terminé sintiendo una fuerte atracción por la imagen de John porque tenía ese guiño a la psicodelia, sin caer en la exageración de los detalles barrocos, lo que la convirtió en un ícono. Esta imagen de Hendrix en sí misma —junto con otras influencias, como Barbara Kruger y el constructivismo ruso— fue fundamental en mi forma de crear obras que destacaran entre la multitud y mantuvieran un estilo reconocible. Cuando solo hacía variaciones de la imagen de Andre sobre diferentes fondos, me inspiraba mucho en el arte psicodélico, pero la pieza de John me motivó a crear algo que se alejara de la imagen original de Andre. Así que el Pinnacle Hendrix de John fue una especie de puerta de entrada a la evolución de todo mi proyecto de Andre The Giant. No puedo exagerar la importancia que esta imagen tuvo para mí. - Shepard Fairey
$384.00
-
Shepard Fairey- OBEY Obey More- Fairey Letterpress Print de Shepard Fairey- OBEY
Obey More Edición Limitada Impresión Tipográfica a Mano de 1 Color sobre Papel Blanco Fluorescente 100% Algodón por los famosos artistas urbanos modernos Shepard Fairey x Shantell Martin. 2022 Firmado y numerado por Shepard Fairey y Shantell Martin. Edición limitada de 150 ejemplares. Tamaño: 10 x 13 pulgadas. Acabado artesanal con bordes irregulares.
$384.00
-
Michael Reeder SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$2,375.00
-
Frank Kozik VINYLSCULPTURE Escultura de vinilo de ARTIST
Compra SCULPTURE Obra de arte callejero de grafiti pop moderno de edición limitada. 2022 ¿FIRMADO? & Edición Limitada Numerada de XXX Obra Escultura Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$745.00 $633.00
-
Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower - SP
Compra Ms Rainbow Flower- SP Impresión de serigrafía de edición limitada tirada a mano de 13 colores en papel de bellas artes por Takashi Murakami TM/KK Rare Street Art Famoso artista de ilustraciones pop. Edición SP 2020 firmada de 25 raras Takashi Murakami TM/KK Sra. Rainbow Flower Obra de arte con serigrafía 19.68x19.68in 50x50cm
$5,198.00
-
Prefab77 An Eye For An Eyrie Red Gold HPM Serigrafía acrílica de Prefab77
Un ojo para un nido de águilas - Rojo y oro. Original pintado a mano con múltiples técnicas de aerosol, acrílico y serigrafía sobre panel de madera cortado con CNC, listo para colgar, por Prefab77, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Siempre nos ha apasionado el retrato. Nuestro estilo actual fusiona el retrato alegórico con un estilo directo y contundente, a menudo incorporando mensajes ocultos, referencias religiosas e iconografía pop. En este lanzamiento, hemos explorado el estilo totémico para transmitir estos mensajes y crear una forma visualmente bella de expresar una idea abstracta o de transmitir un significado no explícito en la narrativa. Como un buen tema pop/rock de tres minutos, ¡puede ser una fábula, una historia o una advertencia! - Prefab77
$533.00
-
Eddie Colla Escultura de lata de pintura en aerosol analógica de Eddie Colla
Escultura de lata de pintura en aerosol y placas de identificación para perros de Analogue Can Limited, obra de arte del legendario artista callejero y grafitero Eddie Colla. Edición limitada de 33 latas "Analogue Can". Cada lata incluye una placa de identificación de acero grabada y numerada, firmada y numerada a mano en la base. Siguiendo la idea de simetría y analogía, cada lata viene con una placa de identificación de acero grabada y numerada, y también está firmada y numerada a mano en la base.
$218.00
-
Pat Riot Nick Markakis Old Man Orioles Collage original Tarjeta de béisbol Arte de Pat Riot
Nick Markakis/Old Man- Orioles Collage único con detalles hechos a mano y técnica mixta sobre tarjeta de béisbol vintage por Pat Riot. Estampado original de 2014 con técnica mixta superpuesta sobre una tarjeta vintage auténtica de MLB Topps con arte pop similar a: Nick Markakis/Old Man - Orioles
$24.00
-
Luke Chueh Impresión de archivo de parche en el ojo de Luke Chueh
Impresiones de pigmento de archivo de edición limitada con parche para el ojo en papel Moab Fine Art de 290 g/m² de Luke Chueh, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2020). Tamaño de la obra: 12x12 pulgadas. La obra de Chueh se ha expuesto en galerías de todo el mundo, y algunas de sus pinturas también han sido reinterpretadas en juguetes de vinilo.
$244.00
-
Shepard Fairey- OBEY MADERA
Compra TITLE Múltiple pintado a mano original (HPM) en panel de madera listo para colgar por ARTIST graffiti street artist modern pop art. INFORMACIÓN
$7,290.00
-
Jay Kaes BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST
Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.
$360.00
-
Sandra Chevrier La jaula y el corazón de la bestia PP Serigrafía de Sandra Chevrier
La jaula y el corazón de la bestia. Prueba de impresión serigráfica PP sobre papel Somerset Fine Art de la artista Sandra Chevrier. Obra de arte limitada. Prueba de imprenta PP 2019. Firmada y marcada PP. Tamaño de la obra: 27 x 35,5 pulgadas. Sandra Chevrier (n. 1983). La Cage Et Le Coeur De La Bête, 2019. Serigrafía a color sobre papel Somerset. 35 1/2 x 27 pulgadas (90,2 x 68,6 cm) (hoja). PP. Firmada y numerada a lápiz en el borde inferior. Publicada por Graffiti Prints, Reino Unido. El poder emotivo en el arte de Chevrier «La Cage Et Le Coeur De La Bête» (La Jaula y el Corazón de la Bestia) de Sandra Chevrier es una impactante serigrafía que fusiona la intensidad visual del arte urbano con la profundidad emocional del arte pop. Esta edición de prueba de imprenta (PP), producida en 2019, es una obra emblemática que consolida la reputación de Chevrier como un talento formidable en el arte contemporáneo. La pieza, publicada por Graffiti Prints en el Reino Unido, representa una confluencia de técnicas y temas que resuenan profundamente en la comunidad artística. «La Cage Et Le Coeur De La Bête» explora visualmente la identidad, la opresión y la liberación. La obra de Chevrier suele presentar el motivo del rostro de una mujer oculto por imágenes de cómic, una representación de las «jaulas» sociales que pueden definir y restringir. En esta obra, los colores vivos y las escenas de libros dinámicas y divertidas que se superponen al rostro de la protagonista funcionan a la vez como una máscara y una revelación de la turbulencia interior y la fortaleza de la mujer retratada. La impresión, de 35 1/2 x 27 pulgadas, es un testimonio del enfoque detallado e intrincado de la artista en la serigrafía, un medio que permite la articulación nítida de imágenes complejas. La elección del papel Somerset para la impresión demuestra el compromiso de Chevrier con la calidad; se trata de un tipo de papel reconocido por su capacidad para retener la tinta y producir imágenes ricas y vívidas. Comentario de Chevrier sobre la feminidad y la fuerza «La Cage Et Le Coeur De La Bête» de Chevrier está impregnada de una narrativa de feminidad y fortaleza. Invita al espectador a reflexionar sobre la yuxtaposición de vulnerabilidad y poder, lo visible y lo invisible, y lo personal frente a lo social. La inclusión de imágenes de superhéroes superpuestas en el rostro de la mujer introduce un diálogo entre lo fantástico y lo cotidiano, suscitando una reflexión sobre las cualidades heroicas presentes en las batallas personales que libramos. Esta pieza, marcada como Prueba de Imprenta, destaca su singularidad en el proceso de grabado, reservada a menudo para uso del artista y el impresor antes de la tirada de la edición final. La designación PP aumenta el valor de colección de la obra, convirtiéndola en una pieza excepcional de Chevrier. Influencia del arte pop callejero y el grafiti En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, la obra de Chevrier se erige como un vibrante ejemplo de cómo la intimidad del arte clásico puede converger con la audacia pública del arte urbano. Su trabajo captura la esencia del arte urbano: su accesibilidad y su capacidad para generar una profunda resonancia emocional, manteniendo a la vez el carácter coleccionable de las ediciones limitadas de grabados artísticos. «La Cage Et Le Coeur De La Bête» de Sandra Chevrier es más que una simple serigrafía; es una pieza narrativa que aborda temas como el empoderamiento, la opresión y la identidad. Refleja el lugar singular de la artista en el panorama del arte pop urbano y el grafiti, donde se fusionan a la perfección la expresión personal y la crítica cultural. A través de su arte, Chevrier nos invita a reconocer y reflexionar sobre las jaulas que nos limitan y el potencial que reside en cada uno de nosotros para encontrar nuestra propia esencia salvaje.
$3,645.00
-
SSUR- Ruslan Karablin Impresión de serigrafía en negro de Halftone Jesus de SSUR- Ruslan Karablin
Halftone Jesus - Serigrafía de edición limitada en negro de 5 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por SSUR - Ruslan Karablin. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop.
$533.00
-
Gats- Graffiti Against The System Tabla de skate Cruiser Red Art Deck de Gats - Graffiti contra el sistema
Cruiser - Edición limitada de serigrafía roja de alta calidad sobre tabla de monopatín de madera por el artista de graffiti callejero Gats - Graffiti Against The System. Tabla de skate edición limitada de 25 unidades, fabricada por SpokeArt y diseñada por GATS PTV para ComplexCon 2018. Edición roja de 25 tablas de skate serigrafiadas. Medidas: 9" x 32". Fabricada en Oakland, California. La revolución artística sobre ruedas: "Cruiser - Rojo" de GATS La tabla de skate "Cruiser - Red", una pieza de edición limitada del artista urbano GATS, es una obra simbólica que fusiona el arte pop callejero y el grafiti con el fenómeno cultural del skateboarding. Producida por SpokeArt para ComplexCon en 2018, esta pieza de colección es una de tan solo 25 unidades, lo que la convierte en una adquisición exclusiva para coleccionistas de arte y aficionados al skate. Esta serigrafía única sobre madera mide 23 x 81 cm y proviene de Oakland, California, ciudad conocida por su vibrante escena de arte urbano. GATS, acrónimo de Graffiti Against The System (Graffiti Contra el Sistema), es un artista cuya identidad permanece tan enigmática como las figuras enmascaradas que pueblan sus obras. Su arte es una crítica social que a menudo aborda el anonimato, la libertad y la resistencia contra las estructuras sociales. La tabla "Cruiser - Red" presenta un llamativo fondo rojo que realza la intrincada ilustración en blanco y negro, sello distintivo del estilo de GATS. El motivo central —un par de ojos dentro de una máscara— es un elemento recurrente en la obra de GATS, que simboliza la mirada de los marginados y los olvidados. La serigrafía sobre madera dota a la tabla de skate de una doble naturaleza: un objeto funcional diseñado para recorrer el paisaje urbano y un lienzo portátil que transmite un mensaje poderoso. Esta dualidad encapsula la esencia del arte urbano: su movilidad, accesibilidad y capacidad para entablar un diálogo con el público sobre el espacio que ocupa. Arte coleccionable: "Cruiser - Rojo" de GATS en el panteón del arte pop En el panteón del arte contemporáneo, "Cruiser-Red" de GATS ocupa un lugar único. Su carácter de edición limitada —con solo 25 ejemplares existentes— la eleva de un simple objeto a una codiciada pieza de arte coleccionable. Cada tabla de skate es un testimonio del compromiso del artista con la creación de arte que no solo es visualmente atractivo, sino también escaso y especial. Un profundo conocimiento de las connotaciones culturales y políticas del grafiti caracteriza el arte de GATS. Su trabajo en la tabla "Cruiser-Red" celebra el espíritu desafiante del arte urbano y su capacidad para comunicar mensajes complejos a través de imágenes sencillas pero impactantes. La tabla no solo sirve como pieza de arte para colgar en una pared, sino como una declaración de principios que desafía las convenciones de lo que constituye el arte. La elección del soporte por parte de GATS —una tabla de skate— es un guiño a la cultura subversiva del skateboarding, que, al igual que el arte urbano, tiene sus raíces en los márgenes de la sociedad, encarnando un sentido de rebeldía e inconformismo. El "Cruiser-Red" es, por lo tanto, más que un objeto; es un artefacto cultural que captura el espíritu de su tiempo y la ética de su creador. Arte pop callejero y grafiti: El movimiento y el medio El arte pop urbano y el grafiti conforman un movimiento que difumina las fronteras entre el grafiti callejero ilícito y los espacios curados de las galerías. Artistas como GATS tienden un puente sobre esta división creando obras capaces de existir en ambos ámbitos. "Cruiser-Red" es un ejemplo paradigmático de esta fusión, una pieza que traslada la crudeza del grafiti callejero al mundo del coleccionismo de arte. La obra se dirige a un público más amplio, atrayendo a quienes tradicionalmente no se interesan por el grafiti e invitándolos a apreciar los matices de esta vibrante forma de arte. La edición limitada "Cruiser-Red" es más que una simple expresión; es la encarnación física del mensaje del artista, un medio a través del cual GATS comunica su visión del mundo. Al poseer una pieza como "Cruiser-Red", los coleccionistas tienen en sus manos una instantánea de la narrativa del artista, un fragmento del diálogo que GATS mantiene con el mundo a través de su arte. Es una narrativa en constante evolución, al igual que las calles que la vieron nacer y la cultura que representa. En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, "Cruiser - -Red" de GATS es una obra emblemática. Encapsula la esencia del arte callejero: su dinamismo, inmediatez y capacidad para transmitir mensajes profundos en los lugares más inesperados. A través de obras como "Cruiser-Red", continúa el debate sobre qué puede ser el arte y dónde puede existir, al igual que el legado de los artistas que se atreven a dejar su huella en el mundo.
$548.00
-
OG Slick Serigrafía LA Fill de OG Slick x The Beautiful Losers
Serigrafía LA Fill de OG Slick x The Beautiful Losers. Impresión manual sobre papel artístico de 30 pulgadas con bordes irregulares. Edición limitada. Edición limitada de 99 ejemplares, firmada y numerada, de 2024. Tamaño de la obra: 30 pulgadas de diámetro. Impresión serigráfica circular. Cara sonriente. Manos de Los Ángeles. The LA Fill: Una audaz colaboración en el arte pop callejero «LA Fill» de OG Slick en colaboración con The Beautiful Losers es una impactante serigrafía que captura la energía vibrante del arte pop urbano y el grafiti. Creada como una impresión circular de 76 cm sobre papel artístico de bordes irregulares, esta edición limitada de 2024, firmada y numerada, consta de 99 ejemplares. La obra exhibe el icónico diseño de OG Slick, «Smiley Face LA Hands», fusionando elementos gráficos llamativos con vibrantes tonos amarillos y negros. Esta serigrafía artesanal es un testimonio del atractivo perdurable de la estética del grafiti combinada con el simbolismo de la cultura pop. OG Slick y la influencia de la cultura del grafiti OG Slick, un reconocido artista originario de Hawái y radicado en Los Ángeles, es conocido por sus contribuciones a la cultura del grafiti y su singular habilidad para fusionar la estética urbana con motivos del arte pop. Su motivo Smiley Face LA Hands se ha convertido en un símbolo icónico de Los Ángeles, un guiño lúdico pero contundente a la cultura e historia de la ciudad. En The LA Fill, Slick colabora con The Beautiful Losers, un colectivo célebre por su enfoque en el arte urbano y las narrativas callejeras, lo que amplifica la resonancia cultural de la obra. La yuxtaposición de la cara sonriente y los gestos con las manos encapsula la esencia del grafiti como medio de expresión personal audaz. Simbolismo y diseño en The LA Fill El diseño circular de «The LA Fill» refleja la cohesión de la obra, atrayendo al espectador hacia su vibrante y dinámica composición. El rostro sonriente, símbolo universal de positividad, se reinventa con las características «LA Hands» de OG Slick, que forman las letras L y A con un gesto al estilo grafiti. Este doble simbolismo celebra tanto a Los Ángeles como centro cultural como la universalidad de la rebeldía lúdica del arte urbano. Los elementos gráficos circundantes, incluyendo letras llamativas y detalles en blanco y negro contrastantes, crean un efecto de capas que invita a una mayor interacción con la obra. El vibrante fondo amarillo añade un toque de alegría y energía, reforzando el tono optimista de la pieza. Artesanía y coleccionabilidad hechas a mano La obra «The LA Fill» ejemplifica la meticulosa artesanía que caracteriza al arte pop urbano de alta calidad. Cada impresión se realiza a mano mediante serigrafía, lo que garantiza colores intensos y detalles nítidos imposibles de replicar digitalmente. El uso de papel artístico de bordes irregulares, elaborado a mano, añade una cualidad táctil que realza la autenticidad y el atractivo de la obra. Limitada a tan solo 99 ejemplares, cada uno firmado y numerado por OG Slick, esta pieza posee un valor significativo para coleccionistas y entusiastas del grafiti y el arte pop. Fruto de la colaboración con The Beautiful Losers, «The LA Fill» es tanto una celebración de la cultura urbana como un testimonio del impacto perdurable del arte inspirado en el grafiti en la sociedad contemporánea.
$650.00
-
Pose- Jordan Nickel Serigrafía monotipo de Open Mouth FL Red & Green Emote de Pose- Jordan Nickel
Impresión serigráfica de monotipos de emociones rojas y verdes de Open Mouth FL por Pose- Jordan Nickel. Impresión manual de fuente dividida de 3 colores sobre papel artístico Mohawk SuperFine UltraWhite de bordes irregulares. Obra de arte de edición limitada. 2023. Edición limitada de 2 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 22 x 30 cm. Serigrafía de un primer plano del rostro y los labios de una mujer con piel roja y boca abierta. "Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints" es un testimonio del potencial evocador del arte contemporáneo. Creada por Pose, seudónimo del reconocido artista Jordan Nickel, esta serigrafía es una fusión magistral de arte pop, arte urbano y estética del grafiti. La técnica de fuente dividida de tres colores, aplicada a mano, realza la viveza y profundidad de las imágenes, sumergiendo al observador en las emociones y narrativas crudas que encapsula la obra. La serigrafía, históricamente utilizada por figuras icónicas del arte pop como Andy Warhol, ha recibido una reinterpretación fresca y urbana por parte de Pose. Aquí, el marcado contraste entre los intensos tonos rojos y verdes, junto con la imagen del rostro de una mujer, en particular su boca abierta y su piel de un rojo vibrante, captura un momento íntimo y universal a la vez. La elección del papel SuperFine UltraWhite Mohawk Fine Art Paper, con bordes irregulares, aporta una dimensión táctil que realza el atractivo de la impresión y la convierte en una pieza central para cualquier amante del arte. La exclusividad de la obra se ve reforzada por su limitada disponibilidad. Limitada a una edición de 2023, con solo dos ejemplares firmados y numerados, esta obra de arte mide la impresionante cifra de 22x30 pulgadas. No se trata simplemente de una representación, sino de una invitación a profundizar en el debate en torno a la relación del arte pop con el arte urbano y el grafiti. La creación de Pose nos recuerda cómo las técnicas tradicionales pueden reinventarse y recontextualizarse en el arte moderno, preservando al mismo tiempo la esencia cruda y desinhibida que define el espíritu de la cultura callejera.
$2,347.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Crystal Cranium Printers Select Edition Serigrafía de Sheefy McFly- Tashif Turner
Cráneo de Cristal - Edición Selecta para Impresores. Serigrafía de edición limitada de 5 colores impresa a mano con efecto arcoíris sobre tablero holográfico de vidrio con cuentas de 10 puntos, por Sheefy McFly - Tashif Turner. Arte callejero raro. Famoso artista de arte pop. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2021). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Serigrafía firmada de 9 colores sobre papel Colorplan Fine Art Citrine de 290 g/m². Tamaño: 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas). Lanzamiento: 6 de agosto de 2021. Tirada: 100 ejemplares.
$533.00
-
Brandalism & Brandalised Riot Cop 100 % y 400 % Be@rbrick de Brandalised x Medicom Toy x Banksy
Figura coleccionable de vinilo Medicom Riot Cop 100% y 400% BE@RBRICK Edición Limitada, diseño artístico, de Brandalism. 2022 Nuevo en caja Brandalised x Medicom Toy x Banksy En 2022, Medicom Toy presentó al popular artista Banksy con el Bearbrick Riot Cop. Esta es la tercera colaboración entre Medicom Toy y Brandalism. La tecnología de transferencia de agua garantiza una colocación única de la impresión. Los Bearbricks de tamaño 100% y 400% miden 7 cm y 28 cm de alto respectivamente.
$305.00 $259.00
-
Luke Chueh Impresión de archivo de papel secante Pink Eyes por Luke Chueh
Pink Eyes Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Luke Chueh Arte de la cultura pop y el LSD. "Las sustancias psicodélicas sin duda tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de mi popular personaje del 'oso'. Cuando estaba en la universidad, mi mejor amigo y yo tuvimos una experiencia que nos inspiró a correr por mi casa gritando que éramos Ositos Cariñositos. A mí me bautizaron como 'Luke Oso' y a mi amigo como 'Jaime Oso'. Apodos que se me quedaron hasta hoy. Años después, cuando me mudé a Los Ángeles, quise crear un personaje que me representara fácilmente. Incluso después de más de una década, un oso seguía siendo la opción obvia." - Luke Chueh
$524.00
-
Ron English- POPaganda Juguete artístico dorado Donald T. Rich Grin de Ron English - POPaganda
Donald T Rich Grin - Edición limitada dorada, juguete de vinilo coleccionable, obra de arte del artista Ron English - POPaganda, arte pop moderno. Obra de arte de edición limitada, nueva en caja, 2017. Tamaño : 12 pulgadas de alto.
$283.00 $241.00
-
Ben Frost Plantilla WOODCRADLED HPM sobre madera de ARTIST
Compre el panel múltiple pintado a mano WOODCRADLED listo para colgar de ARTIST Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2022 Edición firmada y numerada de XXX HPM MEDIA Impresión de ilustraciones Tamaño XXX INFORMACIÓN
$1,898.00
-
Pat Riot Woodie Fryman Admiral Expos Collage original Tarjeta de béisbol Arte de Pat Riot
Woodie Fryman/Almirante - Expos. Collage único de técnica mixta, embellecido a mano, sobre tarjeta de béisbol vintage por Pat Riot. Tarjeta vintage Topps de la MLB, original estampada en técnica mixta con capas y arte pop, estilo Woodie Fryman/Admiral de los Expos (2014).
$24.00
-
Snik Sin título: Ojos llorosos. Pintura original en aerosol sobre hormigón de Snik.
Sin título "Ojos llorosos", pintura original en aerosol sobre concreto de Snik. Obra de arte única de un artista pop de arte callejero. Pintura en aerosol firmada, enmarcada, sobre concreto, lista para colgar. Medidas: 15.25 x 15.25 pulgadas. Ojos llorosos sin título de Snik: Emoción silenciosa y precisión superficial en el arte pop callejero y el grafiti. Sin título, «Ojos llorando» es una pintura original en aerosol de 2018 del dúo británico de esténcil Snik, enmarcada y ejecutada directamente sobre una losa de hormigón de 38,7 x 38,7 cm. Firmada por los artistas, la obra captura un primer plano del rostro de una mujer, plasmado en blanco y negro con la precisión de un esténcil cortado en diagonal, que destila profundidad y vulnerabilidad a través de capas de contraste minimalista. La composición aísla los ojos, las cejas y la nariz, con especial énfasis en la presencia emocional de la mirada. Las lágrimas no son literales, sino que se sugieren mediante la textura, la sombra y la línea. La crudeza del hormigón actúa como fondo y elemento activo, amplificando la sutil fuerza de la pieza. Dentro del ámbito del arte pop urbano y el grafiti, esta pintura ejemplifica cómo los materiales en bruto, una técnica precisa y una ejecución controlada pueden transformar la superficie en alma. Artesanía con plantillas recortadas a mano y fidelidad emocional La meticulosa técnica de estarcido recortado a mano de Snik se aprecia plenamente en esta obra. Cada contorno de los ojos, cada arco de la ceja y cada suave transición tonal se crean mediante capas de aerosol aplicadas con sumo cuidado. El uso de líneas diagonales añade una cualidad cinematográfica, como un fotograma en pausa o un recuerdo que se desvanece en la textura. Lo que a primera vista podría parecer una abstracción técnica es, en realidad, una expresión profundamente humana transmitida a través de un código visual no verbal. Los ojos, enmarcados por sombras y destellos de luz, narran una historia de contención y liberación. Hay tensión latente. En la tradición del arte pop urbano y el grafiti, este método de expresar verdades emocionales mediante el estarcido y la textura superficial se ha convertido en la inconfundible firma de Snik. El hormigón como conducto emocional En lugar de elegir lienzo o panel, Snik trabaja directamente sobre hormigón, reafirmando su compromiso con los orígenes urbanos de su medio. El hormigón evoca la memoria de muros, aceras y ciudades: una biografía tácita de superficies marcadas por el tiempo, la intemperie y el desgaste. Esta elección de material es tanto conceptual como estética. La veta y las imperfecciones del hormigón interactúan con las capas de aerosol, creando momentos de erosión y fractura que imitan la carga emocional subyacente de la obra. El rostro queda parcialmente oculto por la propia naturaleza de su base, evocando la sensación de un recuerdo grabado en la infraestructura. Dentro del arte pop urbano y el grafiti, esta decisión vincula lo personal con lo público, dando forma a la emoción en un entorno que refleja el peso de la vida urbana. Snik y la precisión de la quietud emocional «Ojos Llorones Sin Título» destila la esencia artística de Snik en una sola imagen: claridad poética fruto de un trabajo metódico. No es una obra de espectáculo, sino de contemplación sostenida. Invita al espectador a la reflexión. No busca llamar la atención, la cautiva. La silenciosa tristeza que encierra se ve realzada por su maestría, y la crudeza del hormigón le confiere autenticidad. Mediante el equilibrio, la textura y el silencio visual, Snik sigue redefiniendo la expresión de la emoción en el arte pop urbano y el grafiti. Su enfoque combina la precisión técnica del estarcido con la fluidez pictórica de la luz y la emoción. Esta obra no narra una historia, sino que le da rostro. Enmarcada, fijada y lista para colgar, «Ojos Llorones Sin Título» es un instante de precisión esculpida en la permanencia, un susurro que trasciende la superficie y el tiempo.
$2,500.00
-
Kaws- Brian Donnelly Sin título de Blame Game #3 Impresión de serigrafía de cara al revés de Kaws- Brian Donnelly
Sin título de Blame Game- #3 Cara al revés Impresión serigráfica de 11 colores realizada a mano sobre papel Saunders Waterford Hi-White por el artista Kaws- Brian Donnelly Street Art Obra de arte de edición limitada. KAWS (n. 1974) Sin título de la serie Blame Game, 2014. Serigrafía a color sobre papel Saunders Waterford Hi-White. 88,9 x 58,4 cm (hoja). Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada a lápiz en el borde inferior. Publicada por Pace Prints, Nueva York. Presentación de "Sin título de Blame Game - #3 Cara al revés" de KAWS En la dinámica intersección del arte pop urbano y el grafiti, pocos nombres resuenan tanto como el de KAWS, seudónimo del artista estadounidense Brian Donnelly. Nacido en 1974, KAWS se ha convertido en un ícono del arte contemporáneo, tendiendo puentes entre el arte y la cultura popular. Su obra "Sin título de Blame Game - #3 Cara al revés" es una demostración contundente de su maestría en esta forma de arte. Creada en 2014, esta obra forma parte de una edición limitada de 100 serigrafías impresas a mano en 11 colores sobre papel Saunders Waterford Hi-White, cada una con la firma, el número y la fecha del artista en el borde inferior. Publicada por Pace Prints, Nueva York, esta pieza ejemplifica la perfecta fusión entre arte comercial y bellas artes por la que KAWS es reconocido. La obra es una audaz expresión de la estética única de KAWS, que presenta un personaje característico con una "X" en cada ojo, un motivo que lo ha hecho famoso. Esta lámina, de 35 x 23 pulgadas, está enmarcada con un marco y paspartú personalizados de gran tamaño, lo que realza su impacto visual. La técnica de serigrafía de 11 colores es una muestra de la dedicación de KAWS a la artesanía y la calidad, lo que garantiza que cada lámina ofrezca una paleta de colores rica y vibrante, así como un nivel de detalle meticuloso. La elección del papel Saunders Waterford Hi-White, reconocido por su alta calidad, contribuye a la sensación de lujo y la durabilidad de la obra. KAWS y la evolución del arte pop callejero La trayectoria de KAWS en el mundo del arte se caracteriza por su transición de grafitero callejero en Nueva York a figura imponente en la escena artística global. Su obra se distingue por su fluidez al transitar entre diversas subculturas, incluyendo el arte urbano, el arte pop y la imaginería comercial. La serie "Sin título de Blame Game" ilustra a la perfección cómo KAWS ha transformado la sensibilidad del arte urbano en algo que puede apreciarse tanto en los bulliciosos callejones de la ciudad como en las recónditas galerías de arte. Sus personajes, aunque de forma simple, transmiten una profunda resonancia con el espectador, encarnando a menudo temas como la humanidad, la vulnerabilidad y el aislamiento. La capacidad de KAWS para evocar tales emociones manteniendo una estética lúdica y accesible es un sello distintivo de su trabajo. Esta dualidad lo ha hecho merecedor del aprecio de públicos diversos, desde amantes del arte urbano hasta coleccionistas de alto nivel. La importancia cultural de la obra de KAWS Más allá de su atractivo visual, la obra de KAWS está profundamente arraigada en el espíritu de la época. Su arte captura la esencia de la vida contemporánea, reflejando sus complejidades y simplicidades. «Sin título de Blame Game - #3 Cara al revés», como gran parte de su obra, está impregnada de introspección, desafiando al espectador a mirar más allá de la superficie. Los temas recurrentes de deconstrucción y recontextualización en sus piezas invitan a un diálogo sobre la naturaleza de la identidad y el reconocimiento en un entorno mediático saturado. Además, la influencia de KAWS se extiende más allá del lienzo, impactando el panorama del diseño, la moda y el branding comercial. Sus colaboraciones con grandes marcas han ampliado los límites de lo que se considera arte, haciendo que su visión sea accesible a un público más amplio y redefiniendo el concepto de arte pop urbano. «Sin título de Blame Game - #3 Cara al revés» no es solo un testimonio de la habilidad técnica y la visión artística de KAWS, sino también un símbolo de la evolución del arte pop urbano y el grafiti. Como pieza de edición limitada, ocupa un lugar especial en los anales del arte contemporáneo, representando un momento en el tiempo donde las líneas entre el arte elevado y la cultura callejera no solo se difuminan, sino que se entrelazan bellamente.
$29,415.00
-
Marwan Shahin Habibi- Dammed HPM Hand-Embellished Giclee Print de Marwan Shahin
Habibi- Dammed HPM Pop Street Artwork Edición Limitada Impresión Giclée con Acrílico y Polvo de Diamante sobre Papel Photographique Rag por el Artista Moderno de Graffiti Urbano Marwan Shahin. Edición limitada de 33 ejemplares, firmada y numerada, de la serie "HABIBI" de Marwan Shahin, de 2022. Un retrato icónico de la cantante libanesa Fairuz interpretado a través de diferentes etapas de la experiencia del amor. Esta edición muy limitada de 33 ejemplares presenta cada impresión intrincadamente dispuesta con una filigrana de polvo de diamante para producir efectos caleidoscópicos visualmente embriagadores. Habibi: Dammed de Marwan Shahin – Una ventana a las fracturas del amor Habibi: Dammed, de Marwan Shahin, es una obra conmovedora y cargada de emoción que continúa la fascinante exploración del artista sobre la leyenda musical libanesa Fairuz a través del prisma del arte pop urbano contemporáneo. Esta obra de 2022 forma parte de la serie HABIBI, una colección de impresiones Giclée de edición limitada —solo existen 33 copias—, cada una intervenida a mano con acrílico y polvo de diamante sobre papel Photographique Rag. Con esta pieza, Shahin profundiza en el terreno psicológico del amor, la vulnerabilidad y la memoria mediante la introducción de audaces motivos simbólicos y un drástico cambio de paleta. El elemento más llamativo es el fondo de ondas ópticas rojas y negras, que irradia tensión e intensidad. Este contrasta marcadamente con la mirada serena y solemne de Fairuz, cuyo rostro está plasmado en el ya icónico estilo de grabado de Shahin. Pero esta versión introduce un giro sorprendente: un recorte en forma de ojo de cerradura en su rostro revela un segundo retrato interior estilizado. Esa imagen más pequeña —una representación de Fairuz en tonos azules y con los ojos llorosos— evoca una dualidad fracturada, como si el espectador estuviera escudriñando sus profundidades emocionales ocultas. Simbolismo, mundos interiores y el ojo de cerradura emocional El uso del ojo de la cerradura como recurso narrativo es particularmente poderoso. Evoca la sensación de desvelar emociones, recuerdos o desengaños íntimos, permitiendo al espectador acceder a un mundo interior generalmente oculto a la vista del público. El retrato interior, plasmado en intensos tonos azules y carmesí, actúa como contrapunto psicológico al estoico exterior. Esta dualidad captura la volatilidad y la complejidad del amor romántico, un tema recurrente en la serie HABIBI de Shahin. Los detalles aplicados a mano por Shahin, en particular la aplicación de polvo de diamante, añaden otra dimensión a la obra. El brillo del polvo sobre las tintas mate y planas crea una tensión visual: el glamour contrasta con el dolor, el resplandor se entrelaza con la ruina. Cada pieza de la edición posee sus propios matices gracias a estos toques artesanales, lo que garantiza que cada coleccionista reciba una pieza única que refleja la naturaleza compleja de su temática. Cultura pop, arte callejero y realismo emocional árabe Al igual que otras obras de Marwan Shahin, Habibi: Dammed se inspira profundamente en el lenguaje visual del arte pop callejero y el grafiti, pero con una inconfundible sensibilidad de Oriente Medio. Fairuz —considerada desde hace mucho tiempo la voz del alma árabe— es una musa idónea para este proyecto. Shahin la transforma de ícono musical en un símbolo de la experiencia universal de la añoranza, el desamor y la revelación emocional. Lejos de idealizar, Dammed humaniza. Desafía las apariencias pulidas de la fama y la identidad nacional para revelar las turbulentas corrientes internas que definen la experiencia humana. Es un amor no como perfección, sino como un paisaje de contradicciones: íntimo, caótico, radiante y crudo. Esta obra es más que un retrato; es una invitación a presenciar las batallas internas que libran las figuras públicas y un poderoso testimonio de la maestría de Shahin para equilibrar emoción, iconografía y técnica, dentro de la tradición del arte pop con conciencia global.
$352.00