Verde

773 productos

  • Fence Piece Marker Drawing by Sechor

    Sechor Dibujo de marcador de pieza de valla de Sechor

    Dibujo original a mano con rotulador y lápiz de una pieza de valla sobre papel Bristol por el artista de arte callejero moderno Sechor, especializado en graffiti. Dibujo original firmado en abril de 2021. Tamaño: 14 x 17 pulgadas. Papel Bristol.

    $291.00

  • Che Green Serigraph Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Serigrafía Che Verde de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Che- Green Edición Limitada Impresión Serigráfica de 3 Colores Tirada a Mano sobre Papel Coventry Rag de 320 g/m² por Ernesto Yerena Artista Callejero de Graffiti Arte Pop Moderno. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, de 2009. Tamaño: 31,25 x 22,25 pulgadas. Título: “Che” (VERDE) Artista: ERNESTO YERENA Técnica: SERIGRAFÍA Colores: 3 Soporte: COVENTRY RAG 320 GSM Borde: Rústico Tamaño del papel: 79,4 cm x 56,5 cm Tamaño de la obra: 68,6 cm x 46,4 cm

    $737.00

  • Life Art Original All City Style Train Painting by Rek Santiago

    Rek Santiago Life Art Original All City Style Tren Pintura por Rek Santiago

    Arte de la vida Tren Original Estilo Metro Toda la Ciudad Pintura en Escultura de Pared Obra de Arte del Artista Callejero de Graffiti Rek Santiago. Escultura de tren estilo urbano, original, titulada a mano en 2010, realizada con rotulador de pintura en aerosol. Obra única. Tamaño: 20,25 x 5 x 1,75 pulgadas. "La vida en cada aliento". Grafiti original pintado a mano sobre soporte de pared, estilo urbano, para andén de metro. Se exhibe con caja. Presenta suciedad y marcas propias de la edad, pero en muy buen estado.

    $275.00

  • In Every Art Original All City Style Train Painting by Rek Santiago

    Rek Santiago En cada arte Original All City Style Train Painting de Rek Santiago

    En cada tren artístico, una pintura original de estilo urbano sobre pared, una escultura, obra de arte del artista callejero de graffiti Rek Santiago. Escultura de tren estilo urbano original de 2010, realizada con rotulador de pintura en aerosol. Obra de arte única. Tamaño: 20,25 x 5 x 1,75 pulgadas. "La vida en cada aliento". Grafiti original pintado a mano sobre soporte de pared, estilo urbano, para andén de metro. Se exhibe con su caja. La caja presenta marcas de pintura artística. Manchas y desperfectos propios de la antigüedad, en excelente estado.

    $275.00

  • Never Look Back 2 Giclee Print by Andrew Bell

    Andrew Bell Never Look Back 2 Giclee Print por Andrew Bell

    Nunca mires atrás 2. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Andrew Bell.

    $61.00

  • Crystal Coma Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Escultura Crystal Coma Mini Nugs de Nugg Life NY - Ian Ziobrowski

    Crystal Coma Mini Nugs Edición Limitada Juguete de Arte Coleccionable Hecho a Mano y Pintado Obra de Arte por Artistas Pop Nugg Life NY- Ian Ziobrowski. Cada Mini Nug de 2022 mide entre 6 y 7,5 cm de alto y está hecho a mano desde cero. Se entrega en el clásico envase del servicio de reparto de Nueva York. Edición limitada de 20 unidades firmadas y numeradas.

    $112.00

  • Au Naturel Sit Silkscreen Print by Aelhra

    Aelhra Serigrafía Au Naturel Sit de Aelhra

    Au Naturel Sit Edición Limitada Impresión Serigráfica Monocromática Manual sobre Papel de Bellas Artes por Aelhra Artista Callejera de Graffiti Arte Pop Moderno. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de 2011. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas.

    $217.00

  • Hand of Doom Giclee Print by Seen UA

    Seen UA GICLEE AP Lámina giclée de ARTIST

    Compre TÍTULO Pop Street Artwork Edición limitada Giclee Print en MEDIUM por Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Tamaño de la obra de arte XXXX INFORMACIÓN

    $771.00

  • Riot Cop 1000% Be@rbrick by Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Brandalism & Brandalised Riot Cop 1000% Be@rbrick por Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Riot Cop 1000% BE@RBRICK, diseño de Medicom Toy, por Brandalism. 2022 Nuevo en caja Brandalised x Medicom Toy x Banksy ¡El popular artista Banksy regresa en 2022 con el Bearbrick Riot Cop de Medicom Toys! Esta es la tercera colaboración entre Medicom Toys y Brandalism. La tecnología de transferencia de agua garantiza una colocación única de la impresión. ¡Esta figura Bearbrick de gran tamaño, 1000%, mide 70 cm!

    $820.00

  • Birdcage Girl Giclee Print by Hsiao Ron Cheng

    Hsiao Ron Cheng Chica en jaula de pájaros Impresión giclée de Hsiao Ron Cheng

    Obra de arte "Birdcage Girl", impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Hsiao Ron Cheng. Hsiao Ron Cheng, un artista increíble de Taipei, Taiwán, y parte del colectivo artístico Prisma.

    $217.00

  • Up They Rise Silkscreen Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Serigrafía Up They Rise de Jamie Reid

    Up They Rise, serigrafía de edición limitada de 6 colores impresa a mano sobre papel de algodón Fabriano por Jamie Reid. Arte callejero raro, famoso artista de arte pop. Prueba de imprenta PP. Up They Rise, 2007. Serigrafía a color sobre papel Fabriano Cotton. 69,9 x 50,2 cm (hoja). PP (excepto una edición de 50 ejemplares). Firmada, numerada y titulada a lápiz en el borde inferior.

    $1,497.00

  • Runaway Stag HPM Stencil Print by MAD

    Mad Runaway Stag HPM Stencil Print de MAD

    Ciervo Fugitivo - Edición Limitada HPM, Plantilla Pintada a Mano y Decorada a Mano sobre Papel de Bellas Artes de 300 g/m² por MAD Graffiti Street Artist, Arte Pop Moderno. Edición limitada de 10 obras de arte pintadas a mano, firmadas y numeradas de HPM (2020). Tamaño de la obra: 19,68 x 19,68 pulgadas. Ha expuesto sus obras únicas en muros y galerías de arte de numerosos países de todo el mundo, entre ellos Irán, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Turquía.

    $352.00

  • David Lynch Archival Print by Martine Johanna

    Martine Johanna Impresión de archivo de David Lynch por Martine Johanna

    Impresiones artísticas de edición limitada con pigmentos de archivo sobre papel de bellas artes de David Lynch, por la artista de arte callejero y cultura pop Martine Johanna.

    $217.00

  • MQ Silver Tag Dollar Original Marker Drawing by MQ Planet- Mque

    MQ Planet- Mque Dibujo original del marcador del dólar de plata MQ por MQ Planet- Mque

    Dibujo original de marcador de MQ Silver Tag Dollar por MQ Planet - MQ en billete de 1 dólar estadounidense y lote de 100 obras de arte pop callejero moderno. 2023. Firmado por Tag. Dibujo original con rotulador permanente plateado y negro. Tamaño: 6 x 2,75 pulgadas. Sobre billete auténtico de 1 dólar estadounidense. Incluye también dos impresiones de billetes de 100 dólares con etiquetas impresas o hechas con rotulador; no puedo distinguirlas, ya que la tinta tiene un brillo moteado. El "MQ Silver Tag Dollar" de MQ Planet: Una moneda del arte pop callejero MQ Planet, conocido mundialmente como Mque, trasciende las formas artísticas tradicionales al fusionar el arte pop urbano y el grafiti con el emblemático lienzo del billete. El "MQ Silver Tag Dollar", una obra original firmada de 2023, es un ejemplo brillante de cómo la energía cruda del arte urbano puede plasmarse en un billete de un dólar estadounidense. Con unas dimensiones de 15,2 x 7 cm, esta pieza presenta un dibujo a rotulador permanente plateado y negro, que subraya el enfoque innovador del artista hacia el arte pop urbano moderno. Medio monetario: una nueva vía de expresión Utilizar el dinero como lienzo no es una simple elección, sino una declaración, una forma en que MQ Planet integra su mensaje en la esencia misma de las transacciones cotidianas. Imprimir su icónica firma en un billete de dólar es provocador; transforma el billete de moneda de curso legal en una obra de arte, desafiando al espectador a reconsiderar el valor que le damos al dinero frente al arte. El "Dólar con la Etiqueta Plateada de MQ" ejemplifica cómo el artista capitaliza la ubicuidad del dinero para difundir su visión, asegurando que su arte circule con la misma libertad que el propio dólar. La pieza no es solo arte; se convierte en un vehículo para transmitir la cultura pop urbana. Planeta MQ: Un alquimista artístico En manos de MQ Planet, el billete de dólar trasciende su función monetaria, transformándose en algo de gran significado cultural. Con el "MQ Silver Tag Dollar", Mque realiza un acto de alquimia artística, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Su elección de un marcador plateado es deliberada, contrastando con el verde intenso del billete y otorgándole al tag un brillo cromado que atrae todas las miradas. El tag, una audaz representación de la firma del artista, es a la vez una marca personal y un símbolo universal dentro de la comunidad del grafiti. Significa propiedad y presencia, la reivindicación del espacio por parte del artista, incluso en algo tan pequeño como un billete de dólar. El "MQ Silver Tag Dollar" es un testimonio de la perdurable versatilidad y adaptabilidad del arte pop urbano y el grafiti. Ejemplifica cómo artistas como MQ Planet constantemente expanden los límites de su arte, encontrando nuevas formas de conectar con el público y dejar una huella imborrable en el panorama cultural. Mediante obras como esta, MQ Planet deja su firma en un objeto físico e imprime su visión en la propia esencia de la cultura pop.

    $81.00

  • Furthur The Garden State NJ 2013 Silkscreen Print by AJ Masthay

    AJ Masthay Furthur The Garden State NJ 2013 Serigrafía de AJ Masthay

    Furthur Holmdel NJ 2013- The Garden State Music Limited Edition Gig Poster Hand-Pulled Silkscreen Print Artwork on Fine Art Paper by AJ Masthay. Edición de artista, borde inferior irregular hecho a mano.

    $330.00

  • Acid B & V Blotter Paper Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Impresión de archivo de papel secante Acid B & V de Glenn Barr

    Papel secante Acid B & V, edición limitada, impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado, obra de arte de Glenn Barr, cultura pop y LSD. Las criaturas surrealistas, espectros y personajes trágicos de Glenn Barr habitan un universo sórdido, impregnado de la crudeza y la bruma de un paisaje urbano onírico postapocalíptico. Su obra de Detroit ha sido catalogada como surrealismo pop, pluralismo pop, lowbrow, regional, outsider, ashcan o, como él mismo la denomina, «B Culturalismo».

    $352.00

  • Optimus Prime Transformers Green 200% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Transformadores Optimus Prime - Verde 200% Be@rbrick

    Optimus Prime Transformers - Verde 200% BE@RBRICK Edición Limitada Medicom x Bape - A Bathing Ape Figura de Arte Coleccionable de Vinilo. Nuevo en caja: Medicom Toy se unió a BAPE y Transformers para crear un Bearbrick 200% verde de Optimus Prime totalmente transformable. La figura Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% presenta un diseño con detalles en negro, verde, gris y amarillo. Mediante una palanca en la espalda, este Bearbrick se transforma por completo, pasando de una figura con forma de oso que recuerda a Optimus Prime a una figura más reconocible de Optimus Prime, lista para la batalla contra los Decepticons. La figura Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% verde se lanzó en 2021.

    $320.00

  • Factory Stacks- Earth First Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Factory Stacks- Earth First Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY

    Factory Stacks - Earth First, serigrafía de edición limitada de 6 colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 2022. Firmada por Shepard Fairey. Numerada. 18x24 pulgadas. Serigrafía sobre papel grueso color crema Speckletone. Edición numerada de 350 ejemplares. Estas imágenes de «Pilas de Fábrica» combinan la austera y angulosa fuerza de la arquitectura industrial con elementos gráficos que comentan lo que promovemos y aceptamos como sociedad, incluso cuando es destructivo. Las industrias de combustibles fósiles tienen un enorme poder económico, pero ahora sabemos que no solo son recursos finitos, sino que su uso es terrible para el cambio climático y, por lo tanto, para los ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta. Desafortunadamente, debido al poder político de estas industrias y a la apatía pública ante el cambio climático, el gobierno las subsidia con miles de millones, incluso mientras dañan el medio ambiente. El gobierno trabaja para los ciudadanos, así que la decisión es nuestra. ¿Apoyamos el poder ilimitado de las grandes corporaciones de combustibles fósiles? ¿O políticas que prioricen la Tierra, con el planeta por encima de las ganancias? Les recomiendo leer ESTO LO CAMBIA TODO de Naomi Klein para comprender mejor el conflicto entre los intereses económicos y el cambio climático. Una parte de las ganancias de la venta de esta lámina se destinará a Greenpeace para la lucha contra el cambio climático. Gracias por su apoyo. – Shepard Factory Stacks – Serigrafía Earth First de Shepard Fairey Factory Stacks – Earth First es una impactante serigrafía de seis colores, realizada a mano en 2022 por el reconocido artista estadounidense Shepard Fairey. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas) e impresa en papel artístico Speckletone de alta calidad color crema, esta edición limitada de 350 ejemplares, firmada y numerada, fusiona la energía política del grafiti con la precisión y el control del diseño moderno de serigrafía. La obra forma parte del compromiso constante de Fairey con el activismo ambiental a través del arte y contribuye al debate más amplio sobre el papel de la industria, el poder y la responsabilidad pública en las políticas climáticas. El poderío industrial como metáfora gráfica La obra muestra una fábrica con dos chimeneas que emiten densas estelas de humo sobre un fondo fragmentado y estilizado en rojo, amarillo y azul: colores asociados con la urgencia, el fuego y la advertencia. El edificio se alza imponente, representado con líneas vectoriales nítidas y formas de alto contraste, mientras que elementos geométricos y motivos culturales, como iconografía monetaria, llamas y simbolismo arquitectónico, flotan en el fondo. El marcado contraste visual entre las rígidas estructuras industriales y el caos orgánico del humo y el fuego subraya el choque entre el progreso mecanizado y la fragilidad ecológica. Esta imagen constituye una crítica a la dependencia global de los combustibles fósiles y a la priorización del beneficio sobre la sostenibilidad ambiental. Shepard Fairey es conocido por integrar significado en imágenes de estructura compleja, y aquí utiliza la escala monumental de las chimeneas como metáfora de los sistemas de poder arraigados. El fondo de la obra incluye referencias a la moneda gubernamental y texturas propagandísticas, enfatizando aún más la complicidad de la economía institucional en la destrucción ambiental. La serigrafía como artesanía política La destreza técnica de Fairey en la serigrafía manual se evidencia en la nitidez de las líneas, la audacia de la paleta y el equilibrio entre texturas y colores planos. El papel moteado realza el carácter artesanal de la obra, otorgándole la presencia de un cartel de protesta sin perder la sofisticación del arte pop urbano de colección. El proceso de seis colores permite una superposición vibrante y una sutil interacción de luces y formas, donde la paleta de rojo y negro transmite una sensación de urgencia y confrontación. Al combinar el lenguaje visual del diseño comercial con técnicas de bellas artes, Fairey continúa su legado de crear obras con fuerte contenido político, accesibles, reproducibles y con una sólida base en el activismo visual. Esta pieza se inscribe dentro de su estética OBEY, que bebe del punk, el grafiti y la propaganda socialista para suscitar el debate público. El arte como declaración ambiental Factory Stacks – Earth First no es solo una declaración visual; es una herramienta activista funcional. Una parte de las ganancias de esta edición se destinó a Greenpeace, apoyando campañas globales para combatir el cambio climático. Fairey invita a los espectadores a reflexionar sobre la inercia sistémica, la avaricia corporativa y la incapacidad gubernamental para abandonar las prácticas ambientalmente destructivas. Su recomendación del libro de Naomi Klein, «Esto lo cambia todo», proporciona una base intelectual adicional al mensaje de la obra, alineándola con líderes de opinión contemporáneos en justicia ambiental. Esta serigrafía ejemplifica el poder del arte pop urbano y el grafiti como forma de protesta y llamado a la acción. Al fusionar la estética con la defensa del medio ambiente, Shepard Fairey transforma la imaginería industrial en una exigencia de responsabilidad ecológica y responsabilidad humana.

    $620.00

  • Fractle Fractle Blotter Paper Archival Print by HoxxoH- Douglas Hoekzema

    HoxxoH- Douglas Hoekzema Fractle Fractle Papel secante Archival Print por HoxxoH- Douglas Hoekzema

    Fractle Fractle Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por HoxxoH arte de la cultura pop LSD. Las piezas que seleccioné para este lanzamiento fueron creadas el año pasado con pintura en aerosol. Me parecieron psicodélicas y perfectas para este proyecto. La primera vez que consumí psicodélicos fue en Lollapalooza en 1996. Si tuviera que dar algún consejo, sería el mismo que recibí: empezar con microdosis, aumentar la dosis gradualmente y estar en contacto con la naturaleza. - Hoxxoh

    $352.00

  • Particle Art Toy by Jason Limon x SuperPlastic

    Jason Limon Juguete de arte de partículas de Jason Limon x SuperPlastic

    Figura coleccionable de vinilo de edición limitada Particle SuperJanky Janky SuperPlastic x Jason Limon, arte callejero. Edición limitada de 2020 de 444 unidades Desde el plano astral del aclamado artista estadounidense Jason Limon llega el singular Particle SuperJanky. Presenta la paleta de colores tierra característica del artista, una tipografía llamativa y elegante, y patrones ornamentales. Este juguete encapsula de principio a fin la visión artística de Limon, ¡lo que lo convierte en una pieza digna de una galería de arte! Se muestra con caja

    $243.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catálogo de la colección Beautiful Losers, edición especial 2006, Kaws, Shepard Fairey

    El Portafolio y Catálogo Beautiful Losers, Edición Especial 2004-2010, es un tesoro para los amantes del arte pop urbano y el grafiti. Ofrece una colección completa que captura la esencia de la icónica exposición "Beautiful Losers". Esta edición limitada es un testimonio impecable de un momento clave en el arte contemporáneo y de la creatividad en estado puro del arte urbano entre 2004 y 2010. Cada elemento del conjunto, con su correspondiente número de edición, se encuentra en perfecto estado, lo que garantiza su valor como pieza de colección y parte de la historia del arte. Edición original en caja del portafolio y catálogo de The Beautiful Losers 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Las cajas recopilatorias de Jonathan Levine Projects, tituladas «The Beautiful Losers» (2004-2010), se lanzaron en edición limitada: la «Portfolio Box» con menos de 30 ejemplares y la «Catálogo Box» con 100. Cada caja se presenta en una caja de madera personalizada, impresa y numerada, lo que añade un toque de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de las cajas (66 x 48 x 23 cm) se eligieron cuidadosamente para dar cabida a la variedad de obras y sus diferentes tamaños, garantizando así la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante «Beautiful Losers», que tuvo lugar entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con «Transfer», que recorrió diversas ciudades entre 2008 y 2010, puso de manifiesto el talento emergente y las diversas expresiones del arte pop urbano y el grafiti. La exposición Beautiful Losers y sus publicaciones complementarias, incluyendo el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para acercar la vitalidad y relevancia del arte urbano y el grafiti a un público más amplio. La Portfolio Box, un componente esencial de estas colecciones, es un tesoro que reúne obras de 28 de los artistas urbanos y grafiteros más influyentes. Esta colección incluye impresiones de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno aportando su visión y estilo únicos. Cada pieza dentro de esta caja refleja los temas y expresiones artísticas de la exposición Beautiful Losers, subrayando aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. La película Beautiful Losers (2008) Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que profundiza en la vida y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento del arte pop callejero y el grafiti desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producida por Sidetrack Films y BlackLake Productions, y cuenta con la participación de artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. El documental explora la filosofía del "hazlo tú mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skateboarding, el grafiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Ilumina la trayectoria de estos artistas desde la cultura callejera más recóndita hasta convertirse en figuras consagradas dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales durante su transición de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de gran repercusión. Beautiful Losers es más que una película; Forma parte de un fenómeno cultural más amplio que incluye un libro de arte homónimo, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve tanto de telón de fondo como de eje central del documental, subrayando la amplia influencia de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte de edición limitada firmados por el artista 2004-2010 Libro de arte contemporáneo y cultura callejera Beautiful Losers 2004 Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, es una exploración esencial de una vibrante subcultura que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya para coleccionistas, encuadernada en tapa dura en buen estado con sobrecubierta. Las tapas de tela roja están grabadas con letras doradas en la portada y el lomo, anunciando el tesoro que encierra una profusión de ilustraciones y obras originales. No se trata de una simple recopilación; es una profunda narrativa que detalla el surgimiento orgánico y espontáneo de un movimiento cultural. Traza la trayectoria de artistas estadounidenses, muchos de ellos recién entrados en la edad adulta, impulsados ​​no por las exigencias del mercado, sino por pura pasión y creatividad. Sin formación académica ni conocimientos especializados, se inspiraron en las calles, influenciados por la vitalidad cruda del skateboarding, el grafiti, la moda urbana y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze figuran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vitales en su arte, aprendiendo a través de la práctica y revolucionando sus medios. «Beautiful Losers» funciona como homenaje y crónica histórica, trazando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta exponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en distintos medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que encapsulan el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es solo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó una huella imborrable en el mundo del arte, la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el deporte. El espíritu independiente que encarnaron estos creadores puede haber evolucionado, pero su esencia fundamental —un espíritu de rebeldía, innovación y autenticidad— permanece intacta. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo no refinado y lo real. Kaws - Brian Donnelly: Un cordial saludo. Impresión tipográfica, 2005. Firmada y numerada. Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Saludos cordiales», creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada con tipografía sobre papel, de 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno meticulosamente firmado y numerado por el artista. Fue publicada por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, marcando un hito en la intersección del arte contemporáneo y la cultura urbana. Esta obra presenta un personaje característico de la obra de KAWS, con sus distintivos ojos tachados y sus manos y pies exagerados de estilo caricaturesco. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 ejemplares disponibles, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente para celebrar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture». La exposición, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, fue un evento clave que puso de manifiesto la convergencia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. La obra de KAWS suele tender puentes entre estos dos mundos, combinando una sólida formación en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada, digna de galería. Sus personajes, generalmente inspirados en la cultura pop, se representan con un estilo lúdico y crítico, reflejando a menudo el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey - OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Edición limitada de 200 ejemplares, firmada y numerada (2005). Tamaño de la obra: 16 x 20 pulgadas. «Soup Can 1» de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente reproducida como serigrafía sobre papel de archivo libre de ácido. La obra mide 20 x 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno con la firma del artista y su número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la trascendental exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009) y celebrar la relación sinérgica entre las escenas artísticas underground y la cultura mainstream. La impresión «Soup Can 1» ha formado parte de diversas exposiciones prestigiosas, incluyendo la emblemática exposición itinerante «Beautiful Losers», «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, y la completa muestra «Supply & Demand». También se exhibió en la muestra "Transfer", ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. La obra de Fairey durante este período está documentada en diversas publicaciones, entre las que destacan la colección "Beautiful Losers" (2005-2009), el libro "Supply & Demand" (Rizzoli, 2009) y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras ofrece una visión profunda del proceso creativo del artista y del impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su lugar en la historia de la cultura urbana contemporánea y reafirma su estatus como pieza de colección de la historia del arte. Shepard Fairey - OBEY: Sin título. Serigrafía de Angela Davis, 2005. Firmada y numerada. Esta impactante serigrafía del influyente artista Shepard Fairey constituye una valiosa adición a su ilustre obra. Con un tamaño de 8x10 pulgadas, esta pieza sin título forma parte de una edición exclusiva de tan solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y valor para coleccionistas. Fairey, reconocido por su habilidad para infundir al arte una crítica social, presenta un retrato cautivador sobre un audaz fondo rojo que capta la atención. La silueta de alto contraste plasma la fuerza e intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado, pero a la vez aborda temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey —la estrella rodeada por la palabra «OBEY»— ancla la obra, integrándola en su extensa producción artística, conocida por desafiar al espectador a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra es testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y de su firme compromiso con la expresión artística. Coleccionistas y admiradores de su obra reconocerán el estilo icónico del artista, convertido en sinónimo del movimiento del arte urbano moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta cautivadora obra de arte, creada por el prestigioso Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte urbano, inmortalizando el trabajo de tres leyendas del grafiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo libre de ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, la obra tiene el tamaño suficiente para crear un impacto visual contundente, a la vez que se adapta a diversos entornos de exhibición. El formato tríptico presenta tres vibrantes vagones de metro estilizados, cada uno adornado con el distintivo estilo de los artistas de grafiti mencionados. El panel superior rebosa de enérgicos rosas y azules, mostrando el icónico estilo de letras de Lee, mientras que el panel central presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo wildstyle clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos rosas que destacan sobre el fondo. La obra de Chalfant no es una mera representación estática; Esta obra transmite el dinamismo y el ritmo del arte urbano del metro, tal como antaño recorría las arterias de Nueva York. Cada pieza de esta edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que certifica su autenticidad y su vínculo con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que puso de manifiesto las intersecciones e influencias del arte urbano en el arte contemporáneo. Esta lámina es una pieza de coleccionista, no solo por su valor estético e histórico, sino también por su representación de la evolución del arte urbano desde el metro y los muros de la ciudad hasta las altas esferas del arte. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Realizados con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22,86 x 30,45 centímetros y captura la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra muestra una escena lúdica de una figura practicando skateboarding, representada con una línea continua y fluida que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra original, los coleccionistas reciben un DVD con la secuencia de animación completa, que ofrece una visión única del proceso creativo de McFetridge y la evolución de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que garantiza su autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una única pieza de arte; Se trata de una invitación a adentrarse en el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se fusiona con la narrativa cinematográfica. Esta singular combinación de dibujo tradicional y animación digital ofrece una visión multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Fotografía de Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers, 2004, firmada. Capturada por la perspicaz lente de Ed Templeton, esta fotografía constituye una pieza significativa de la historia del arte contemporáneo, documentando la vibrante esencia del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, artista sinónimo del espíritu "hazlo tú mismo" del arte urbano, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Se trata de una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que retrata a Chris Johanson en la exposición inaugural de "Beautiful Losers". La fotografía, de 20 x 25 cm, forma parte de una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno firmado individualmente por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura urbana y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y la encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia underground del skateboarding, el grafiti y el arte urbano con el arte contemporáneo. La composición de la fotografía es espontánea y sin filtros, mostrando a Johanson con el rostro oculto por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta curiosidad. Esta elección de presentación alude a los temas de anonimato y misterio que suelen impregnar la cultura del arte urbano. El rostro oculto de Johanson, adornado con gafas de sol sobre la tela y su barba indómita asomando por debajo, crea un contraste impactante, visualmente cautivador y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía constituye una conexión tangible con el momento que captura, introduciendo al espectador en un evento crucial en la historia del arte urbano y pop. La firma de Templeton añade un toque de autenticidad y consagra esta obra como una genuina intersección entre su trayectoria fotográfica y la narrativa artística de Johanson. «Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers» es una fotografía que trasciende su medio, ofreciendo una visión de la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron a una generación. Esta pieza ocupará un lugar de veneración para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, encapsulando la energía cruda y espontánea que representó "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Página sin título de una máquina de hielo, Arizona. Fotografía de 1999. Firmada y fechada. Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura con gran emotividad la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, de 10 x 15 cm, pertenece a una edición limitada de 100 ejemplares, cada uno impreso meticulosamente y firmado por la artista, lo que subraya su carácter de pieza de colección. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo cotidiano pero icónico de la cultura estadounidense. Fechada el 17/5/95, la fotografía no es solo una representación de un lugar, sino una instantánea de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evocando un sentido de pertenencia al lugar y situando la obra en su contexto geográfico. La mirada fotográfica de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una cualidad escultórica. Esta obra es una sutil exploración de la forma y la textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta lámina es esencial para coleccionistas que valoran la intersección entre la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly por capturar los rincones olvidados de los paisajes estadounidenses, convirtiéndola en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo cotidiano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry McGee: Ryze sin título, 2007. Impresión C y fotografía con etiquetas manuales. La obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es un pilar del arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección entre la cultura urbana y las bellas artes. Esta impactante impresión C de 2007, de 40,6 x 50,8 cm, es una pieza de colección muy codiciada, limitada a una edición de 200 ejemplares. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada y numerada a mano por McGee, un artista que rara vez firma sus obras. La obra se presentó en conjunto con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se exhibió entre 2004 y 2009 en numerosos museos y galerías de todo el mundo. La imagen captura la esencia de Ryze, figura legendaria del arte callejero bostoniano, y demuestra la habilidad de McGee para plasmar la energía cruda del grafiti en un contexto de galería refinado. La obra de McGee trasciende la fotografía, ya que "Sin título, Ryze" es fundamental en sus instalaciones de mayor tamaño y en sus ensamblajes. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y un referente del espíritu cultural que encapsuló The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y el Archivo Beautiful Losers, esta pieza representa una oportunidad única para aficionados y coleccionistas de poseer un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la mirada de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres: Barry McGee. Barry McGee: Sin título. Hola, mi nombre es. Pegatina original Slap-Up 2005. Etiqueta firmada. Barry McGee, figura influyente del arte pop urbano y el grafiti, ha dejado una huella significativa con su estilo y enfoque únicos. Su obra "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo paradigmático de su trabajo, que fusiona la energía y la crudeza del arte urbano con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es testimonio de la habilidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en cautivadoras expresiones artísticas. La trayectoria artística de McGee comenzó en las calles, donde perfeccionó su técnica creando grafiti bajo el seudónimo de "Twist". Este periodo formativo fue crucial para moldear su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del grafiti y la audacia y el atractivo del arte pop. Su transición de los muros callejeros a las galerías no mermó la autenticidad de su obra. Al contrario, le brindó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio sin perder de vista sus raíces en la cultura urbana. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Esta impactante obra visual, un autorretrato sin título de 2004, es una serigrafía sobre papel de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas) perteneciente a una edición limitada de 200 ejemplares. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, lo que le confiere un toque personal a esta exclusiva obra. La serigrafía muestra al artista sobre un vibrante fondo amarillo, posando con una actitud lúdica y a la vez rebelde. Luciendo cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto hace el símbolo de la paz con un gesto juguetón, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente negativos con una actitud desenfadada. El vívido tono amarillo monocromático de la serigrafía realza el impacto de la obra. Esta pieza se presentó en la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), que explora la intersección entre la cultura pop y el arte urbano, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra es notable, ya que proviene de Iconoclast Editions y del archivo Beautiful Losers, lo que garantiza su autenticidad y su conexión con un movimiento significativo del arte moderno. Este autorretrato es más que una simple imagen; es una pieza que captura la esencia del espíritu cultural de una época, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Grabado en madera de Kyoto Street, 2004. Firmado y numerado. «Calle de Kioto», una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un instante congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Hecox, lo que garantiza su valor como pieza de colección. Esta obra se presentó como parte de la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, y se exhibió en diversas ubicaciones. La estampa «Calle de Kioto» se ha exhibido en destacadas exposiciones, como «Transfer» en el Santander Cultural de Porto Alegre, Brasil, en 2008, y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta obra, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas nítidas, capturando la dinámica interacción de luces y sombras. Faroles adornados con caracteres kanji salpican la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. A su vez, la intrincada red de cables eléctricos añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta de colores sobria y el audaz estilo gráfico de la obra evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Archivo Beautiful Losers, «Calle de Kioto» no es solo una estampa, sino una pieza narrativa que se documenta junto a otras obras maestras contemporáneas en los catálogos «Beautiful Losers» y «Transfer». Es una prueba de la habilidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con predilección por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del hipster tonto. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. Ryan McGinness, «Amuletos de la suerte patéticos del hipster tonto». Esta exquisita obra de 2004 es una magistral representación de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada mediante serigrafía sobre papel. Cada lámina mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 ejemplares, lo que garantiza su singularidad y valor como pieza de colección. Cada lámina está firmada y numerada a mano por el artista, testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra se presentó en conjunto con la reconocida exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que destacó la energía vibrante del arte urbano en el contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con ingenio y crítica, encapsula un momento en el que arte, cultura y comentario social se encuentran con una gracia natural. Esta obra no es solo una pieza de arte, sino un fragmento de historia cultural, un reflejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000.” Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama y ET)" de 2005. Se trata de una edición limitada de tan solo 200 copias, cada una firmada y numerada a mano por Korine, lo que la convierte en una pieza de coleccionista. Esta impresión, de 50,8 x 40,6 cm, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en una misma imagen. La imagen representa a Osama bin Laden abrazando al icónico extraterrestre ET, de la aclamada película de Steven Spielberg. La fusión de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a múltiples interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contrasta con la gravedad del tema, creando una impactante paradoja visual. Esta serigrafía se presentó con motivo de la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skateboarding, el grafiti y la moda urbana con el arte contemporáneo. La procedencia de la estampa es impecable, proveniente de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, lo que realza su importancia histórica y artística. La yuxtaposición de figuras tan dispares en esta estampa invita al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta obra es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar en la esfera artística. Coleccionistas y aficionados al arte pop urbano apreciarán la profundidad y el carácter provocador de esta estampa, convirtiéndola en una valiosa adición a cualquier colección de arte contemporáneo. Larry Clark: Obra fotográfica sin título de Shorty, 1996/2007. Firmada y numerada. Esta impactante fotografía, titulada "Sin título (Shorty)", es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue realizada en 1996 y publicada posteriormente en 2007. Está impresa en papel acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13,75 pulgadas. Cada ejemplar de esta edición de 200 está firmado y numerado individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales al dorso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Presentada con motivo de la renombrada exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana" (2004-2009), esta fotografía proviene de Iconoclast Editions y forma parte integral del Archivo Beautiful Losers. Larry Clark, figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa", y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y su muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de la obra temprana de Clark, el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Sin título Sol Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta impactante obra, sin título, es una pieza de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. Se trata de una serigrafía sobre papel, un medio que permite una presentación vibrante y nítida del dinámico diseño de Pettibon. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas), es adaptable a diversos espacios y posee la suficiente presencia como para generar un gran impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, sugiriendo una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con toques de azul y amarillo, dota a la pieza de una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto manuscrito en la parte superior —«¡APLICARLO AL ESTUDIO DE ESPEJOS, ARCOÍRIS O EL SOL!»— invita a la contemplación y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la intersección entre el arte underground y la creatividad urbana. La obra de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, encapsulando la crudeza y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de coleccionista no solo por su atractivo estético, sino también por su relevancia cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Grabado en madera de Chinatown, Nueva York, 2004. Firmado y numerado. «Chinatown NYC» de Evan Hecox, una xilografía de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, plasma con meticulosidad la vibrante energía urbana. Cada lámina de esta serie limitada mide 25,4 x 20,3 cm y forma parte de una edición numerada de 100 ejemplares, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que transmite la implicación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con una aguda atención al detalle y un estilo distintivo. El uso de líneas en la xilografía por parte de Hecox traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita con vida. El artista transmite con maestría la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementada por el elemento humano que insufla vida a la ciudad. La sutil superposición de capas de la lámina, con su intrincado trabajo de líneas y delicadas variaciones tonales, refleja las diversas experiencias de la vida urbana. Reconocido por su habilidad para plasmar la esencia de un lugar en su obra, Hecox presenta «Chinatown NYC» como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida con tinta y papel, una historia contada al ritmo del paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y rinde homenaje al rico mosaico cultural que define Chinatown y a la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Sin título Japón HPM Serigrafía con aerosol 2005 Firmado/Numerado Experimenta la fusión de tradición y rebeldía con «Untitled Japan HPM» de Rostarr, una provocativa obra de Romon K Yang de 2005. Esta impactante pieza, realizada sobre papel con dimensiones de 27,94 x 33,02 cm, es una armoniosa combinación de pintura en aerosol y serigrafía, culminando en una edición limitada de tan solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra es un testimonio del distintivo lenguaje visual de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte urbano. Audaces formas rojas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de «Untitled Japan HPM» es una celebración de la expresión única, pintada e impresa a mano, que se erige como una audaz firma del estilo icónico de Rostarr. La escasez de esta obra la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados deseosos de poseer un fragmento de la historia del arte que tiende un puente entre lo antiguo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. «Sin título Japón HPM» no es solo una obra de arte; es un diálogo cultural que resuena con el ritmo de la vida urbana moderna. Rostarr - Romon K Yang: Mariposa en el huracán, 2004. Serigrafía firmada y numerada. Embárcate en un viaje visual con «Mariposa en el huracán», una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el transformador año 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, con unas dimensiones íntimas de 20 x 16 pulgadas, y forma parte de una edición exclusiva de 200 ejemplares, cada uno con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Creada durante la exploración artística y la ruptura de límites, «Mariposa en el huracán» se presentó junto con la innovadora exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura urbana», que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos azules y amarillos, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores vibrantes giran y danzan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre armonía y caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; Es una declaración, un fragmento de historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al fusionar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. «Mariposa en el huracán» es una pieza imprescindible tanto para entendidos como para coleccionistas, y promete ser un tema de conversación y una joya de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título, 2004. Fotografía serigrafiada HPM única, firmada y numerada. Una pieza singular de Craig R. Stecyk III, esta obra sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado pintado a mano con aerógrafo, una serigrafía a doble cara aplicada con maestría y detalles a lápiz sobre un robusto papel blanco extra grueso, libre de ácido y de calidad de archivo, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pulgadas). Limitada a una edición de 200 ejemplares, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra se presentó con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se extendió de 2004 a 2009 y goza de gran prestigio dentro del Archivo Beautiful Losers. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, testimonio de su autenticidad e importancia cultural. Stecyk, figura clave del proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su obra rinde homenaje a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura de los autos personalizados, el surf y el skateboarding, todo ello plasmado en su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que arte; son representaciones llenas de historia de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizada a través de la mirada visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Prueba sin título. Impresión serigráfica en gelatina de plata. Firmada y numerada. La obra sin título de Craig R. Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de una exclusiva colección de 100 obras, cada una una impresión en gelatina de plata y serigrafía sobre papel, de 10,16 x 15,24 centímetros. La obra presenta con audacia la palabra «PROOF» en prominentes letras rojas, afirmando su autenticidad como impresión fotográfica original. El texto inferior funciona como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente su reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada con energía sobre la impresión, lo que autentica cada pieza y la identifica como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en parte integral de la obra, fusionándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la singular filosofía artística de Stecyk y su legado en la comunidad artística. Tobin Yelland: Sin título. Serigrafía de Andy Roy, 2004. Firmada y numerada. La obra "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una impactante serigrafía que captura la esencia de la individualidad y la rebeldía, señas de identidad de la cultura urbana. Creada en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, figura emblemática del mundo del skateboarding, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impresa en papel de alta calidad, cada ejemplar de esta edición limitada mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una serie de 200 copias. Cada una está meticulosamente firmada y numerada por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y la sitúa dentro de una colección de objetos muy codiciados. La obra fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura urbana dentro del panorama artístico contemporáneo, llevando la estética del skateboarding, el grafiti y otras expresiones artísticas al espacio de la galería. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, «Sin título (Andy Roy)» es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rebelde del arte urbano y una instantánea de un movimiento que ha dejado una huella imborrable en el lienzo del arte contemporáneo. Coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Fotografía firmada y numerada de Skate Smash Window PhotMills La fotografía en blanco y negro "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una imagen cruda y dinámica que captura un momento espontáneo de rebeldía juvenil. Tomada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad e impulsividad inherentes a la subcultura del skateboarding, personificadas en el acto de una patineta que atraviesa la ventana de un auto. La fotografía formó parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición celebró la fusión de la sensibilidad callejera con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales al contexto de las bellas artes. Procedente del archivo Beautiful Losers, con la garantía de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía, sino una narrativa, un fragmento de vida de una cultura que a menudo queda sin documentar. La habilidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos más desenfrenados de la cultura juvenil. La fotografía "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la época que representa, sirviendo como documento histórico de la rebeldía y la energía disruptiva que caracterizan al skateboarding. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura urbana, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definieron un movimiento. Mike Mills: La policía está dentro de nosotros. Serigrafía 2004. Firmada y numerada. La evocadora obra de Mike Mills, "The Cops Are Inside Us", constituye una profunda declaración en el arte contemporáneo, empleando la técnica cruda de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel blanco suave, libre de ácido y de calidad de archivo. Esta obra de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 copias firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es testimonio de la aguda percepción de Mills sobre la interacción entre texto e imagen, creando una narrativa que alude a la lucha interna y la introspección social. El intenso tono rojo que domina la impresión, difuminándose en una representación cruda y realista en la parte inferior, crea un llamativo contraste visual, sugiriendo una dualidad inherente a la condición humana. Esta obra se presentó junto con la trascendental exposición "Beautiful Losers", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte urbano y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. «La policía está dentro de nosotros» refleja el sentir de su época y sigue resonando con los comentarios sociales actuales, convirtiéndose en una pieza atemporal para coleccionistas y amantes del arte con significado. Procedente de la prestigiosa colección Beautiful Losers, esta obra de Mike Mills no es solo una obra de arte; es un comentario cultural, preservado mediante serigrafía, que ofrece una perspectiva del complejo diálogo entre la sociedad y el individuo. Cheryl Dunn: Serigrafía firmada y numerada, y fotografía firmada (2004). «Drafted.» de Cheryl Dunn es una provocativa serigrafía que captura con crudeza un momento de interacción humana sobre un vibrante fondo amarillo. Esta creación de 2004 mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por la artista, lo que subraya su exclusividad. La obra presenta una escena de alto contraste con figuras silueteadas: una sentada en el suelo y las demás aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias historias y significados en la pieza. El título «drafted.» sugiere temas de compulsión y resistencia, resonando con los espectadores a un nivel profundamente personal. Presentada durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que se extendió de 2004 a 2009, esta obra contribuye al diálogo entre la cultura urbana y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por expresiones subculturales como el skateboarding, el grafiti y el punk. Procedente del prestigioso archivo Beautiful Losers y producida por Iconoclast Editions, «drafted.» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura urbana encontrarán en esta obra una fascinante combinación de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: Impresión giclée del pasillo del Tenderloin de San Francisco, C-4, 2004, firmada y numerada. Presentamos una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn que transporta al espectador al vibrante corazón del barrio Tenderloin de San Francisco. La obra, titulada "C-4 Pasillo del Tenderloin de San Francisco", es un testimonio de la aguda percepción de Dunn por lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias del tejido urbano de la ciudad. La impresión, de tamaño ideal para exhibición (38 x 25 cm), está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que certifica su autenticidad y conexión con la visión original de la artista. Esta edición limitada consta de tan solo 100 copias, convirtiéndola en una pieza única y coleccionable para amantes del arte y admiradores de la exploración urbana. El sujeto se yergue en el estrecho pasillo, personificando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. Viste una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con unas simpáticas orejas de oso que le confieren un aire de inocencia a la escena, por lo demás, cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, sugiriendo una historia de arte callejero y expresión. Al mismo tiempo, los bolsillos de su chaqueta están intrigantemente repletos de latas adicionales, insinuando quizás el comentario de la artista sobre la juventud, la rebeldía o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no solo ofrece una narrativa visual, sino que también evoca una reflexión sobre el pulso cultural de la vida urbana, las múltiples historias que se esconden entre sus muros y los vibrantes personajes que transitan por sus calles. Esta obra es más que una fotografía; es un fragmento del alma de San Francisco, bellamente preservado en una impresión giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Sin título, serigrafía de máquina de hielo, 2004, firmada y numerada. La obra "Sin título" de Cynthia Connolly, perteneciente a su serie "Máquinas de hielo", es una cautivadora serigrafía sobre papel de impresionantes dimensiones (40,6 x 50,8 cm). Esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno con la firma de la artista y un número único que certifica su autenticidad y exclusividad. Creada con una sensibilidad especial hacia la estética estadounidense, esta obra constituye una poética documentación de las otrora omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje americano, ahora un emblema en extinción de una era pasada. La obra de Connolly es reconocida por su capacidad para capturar estos fugaces instantes de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La serigrafía «Sin título» se publicó para conmemorar la exposición «Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Callejera», que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Esta exposición marcó un hito al llevar la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando la obra de artistas que se inspiran en la estética urbana, el skateboarding y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, reconocidas por su conmovedora sencillez y profundidad, forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta serigrafía, perteneciente a la serie «Máquinas de Hielo», refleja su dedicación a documentar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se desvanecen. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, «Sin título» de Connolly es una pieza imprescindible. No se trata solo de una serigrafía; es un patrimonio cultural, una profunda reflexión sobre la fugacidad de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de una distinguida fotógrafa y artista. Geoff McFetridge: El resplandor oculto. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. «El resplandor oculto» de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista sobre el ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 50,8 x 40,6 cm, un tamaño que permite que los intrincados patrones y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo visual del espectador; cada elemento del diseño teselado palpita con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Al observarla con detenimiento, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte con patrones es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos cumple una función estética y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o a la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza lleva el sello personal de McFetridge, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el proceso creativo. «El resplandor oculto» se incluyó en la renombrada exposición «The Beautiful Losers Portfolio» de la galería Agnes B en Los Ángeles, como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura urbana. También se destaca en el libro fundamental «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra. Esta serigrafía es una pieza decorativa esencial para el diálogo entre el arte pop urbano y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje resuena tanto en el entusiasta del arte exigente como en el apasionado de la vibrante cultura urbana. Ed Templeton: Sin título, Mujer sorprendida, serigrafía, 2004, firmada y numerada. Presentamos una impactante obra de Ed Templeton, "Mujer Sorprendida Sin Título", que encapsula el potencial expresivo y crudo de la serigrafía. Creada en 2004, esta pieza mide 40,6 x 50,8 cm y forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Esta serigrafía muestra la singular habilidad de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un instante narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores contrastantes y la superposición de elementos abstractos le confieren a esta pieza una cualidad dinámica que resulta a la vez inquietante y fascinante. La imaginería está impregnada de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a confrontar las emociones inesperadas y a menudo perturbadoras que sus sujetos exhiben. Las pinceladas crudas y la deliberada omisión de detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. «Mujer en shock sin título» se publicó durante la influyente exposición «Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera», que celebró la convergencia entre las escenas artísticas underground y el reconocimiento general. La obra de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir experiencias humanas profundas, lo que la convierte en una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: Figura firmada de Wiggins de la serie "The Thin Blue Line" (2004) Presentamos "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 figuras firmadas de 3.5x6 pulgadas, pieza de colección que fusiona el mundo imaginativo de James Jarvis con el atractivo tangible de los juguetes de arte. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, culminando en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie exclusiva limitada a tan solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el pequeño oficial de policía, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la visera de su clásica gorra policial hasta las suelas de sus resistentes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Porta una porra, un accesorio que sugiere su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote que corona una expresión severa, sugiere una personalidad más profunda que sus deberes oficiales. Cada figura viene en una caja de exquisito diseño, que luce con orgullo la firma de James Jarvis, sello de autenticidad y vínculo directo con el artista. El empaque es una obra de arte tanto como la figura misma, con una ventana que muestra la silueta de Wiggins en una presentación que difumina la línea entre juguete y escultura. Wiggins no es solo un personaje, sino un narrador nato, que encarna las complejidades de su profesión con el toque de humor y perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, ofreciendo una visión de su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los aficionados al arte pop urbano y para quienes aprecian la fusión entre arte y juego. Es un tributo al encanto peculiar y la visión creativa por la que James Jarvis es conocido, lo que convierte a "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" en una adición destacada a cualquier colección de juguetes de arte o piezas de arte contemporáneo. ESPO - Steve Powers: Sin título, El vecino, serigrafía HPM, 2006, firmada y numerada «Sin título (Vecino...)» de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo que fusiona la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, de 40,6 x 50,8 cm, forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su estatus de pieza de coleccionista. Una característica destacada de esta obra es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, convirtiendo cada pieza en un tesoro irrepetible. La obra está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos audaces y una interacción textual que transmite una narrativa compleja. Publicada en conjunto con la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» , que se extendió desde 2004 hasta 2009, esta impresión captura la esencia de un movimiento que difuminó las fronteras entre el arte underground y el mainstream. Los diversos elementos, desde la pieza del rompecabezas "Inadaptado" hasta la figura melancólica con sombrero de copa, aluden a temas como la identidad, las presiones sociales y la búsqueda existencial de sentido. Originaria de Iconoclast Editions y el archivo Beautiful Losers, "Sin título (El vecino de al lado...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y dará pie a interesantes conversaciones gracias a sus imágenes vibrantes y a la singular capacidad narrativa del artista. ESPO - Steve Powers: Letreros útiles para conocidos en Nueva York. Impresión personalizada HPM 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con su obra "Señales prácticas para la gente que conoces en Nueva York" de 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una simple decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de Nueva York. Cada pegatina, de 30,8 x 26 cm, es una explosión de color y simbolismo, diseñada para captar la atención y provocar la reflexión. Esta pieza categoriza ingeniosamente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano señalando en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USADORES" con un dedo índice señalando en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro. El vibrante amarillo del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada señal. La obra de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana; cada letrero representa las complejas interacciones que definen la experiencia de la ciudad. Presentadas en una lámina de pegatinas troqueladas de alta presión mate (HPM), estas pegatinas están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. «Letreros útiles para gente que conoces en Nueva York» es una pieza de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista sobre los personajes que conforman el tejido de la vida urbana. Para coleccionistas y admiradores de la obra de Steve Powers, esta lámina de pegatinas es una mezcla única de diseño gráfico, arte urbano y comentarios irónicos: todas ellas características del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título, 2004. Firmada y numerada. Incluye el libro de artista "States". La obra "Sin título" de Jo Jackson, de 2004, es una serena serigrafía que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Con unas dimensiones de 40,6 x 50,8 cm, esta obra forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por la artista, lo que subraya su exclusividad y valor de colección. "States" es un fanzine desplegable de edición limitada a 100 ejemplares. La serigrafía presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, evocando una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se corona con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y la singularidad de las creaciones de la naturaleza. Debajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, reminiscente de una suave nevada o un cielo estrellado. Publicada en el marco de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" (2004-2009), la obra de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede suscitar. La exposición fue un evento histórico que presentó a artistas inspirados en la cultura callejera, el grafiti, el skateboarding y otras expresiones artísticas subculturales. Esta obra, proveniente del archivo Beautiful Losers, representa un momento en el arte contemporáneo donde convergen la sencillez y el simbolismo. Para coleccionistas y aficionados, "Sin título" de Jackson no es solo una impresión, sino una pieza de serena belleza que invita a la reflexión en medio del caos cotidiano. Es un testimonio de la habilidad del artista para destilar emociones complejas en una sola imagen conmovedora. Thomas Campbell: Gente de Pangea. Serigrafía, 2005. Firmada y numerada. «Gente de Pangea, ¡uníos!», de Thomas Campbell, es una cautivadora serigrafía sobre papel que plasma una perspectiva ingeniosa y reflexiva sobre la unidad y el mundo natural. Esta obra de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en una pieza de colección. La obra representa un paisaje surrealista donde las figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. En la parte superior, se despliega un bocadillo con el texto: «¿QUÉ CONSERVAN EXACTAMENTE LOS CONSERVADORES?», una provocativa pregunta que invita a la reflexión sobre la responsabilidad política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color sobre una paleta de tonos tierra, atrayendo la mirada a través de la lúdica composición. Publicada para la exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que tuvo lugar entre 2004 y 2009, la serigrafía de Campbell encarna la celebración de las formas artísticas subculturales y su influencia en el arte contemporáneo que caracterizaba la exposición. La exposición fue un importante evento cultural que trasladó la esencia del skateboarding, el grafiti y el arte urbano al espacio de la galería. «Gente de Pangea, ¡uníos!» es un testimonio de la singular habilidad de Campbell para fusionar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración estéticamente atractiva e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta obra no es solo una pieza de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y su capacidad para desafiar el statu quo. Thomas Campbell: Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada de T Moe Still Smoking Paul Frank 2005 La cartera "Still Smoking" de Thomas Campbell es una pieza única, hecha a mano, una obra de arte funcional que fusiona utilidad con la vibrante cultura urbana. Creada en 2005, esta edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una miríada de ilustraciones originales, sello distintivo de la estética de Campbell, la cartera luce un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la representación lúdica de nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento está plasmado con alegría y una audaz sensibilidad gráfica. La cartera se lanzó como parte de la conmemoración de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar entre 2004 y 2009. Este evento mundial marcó un hito al mostrar la intersección del skateboarding, el graffiti y el arte urbano dentro de la escena del arte contemporáneo. La cartera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza de colección que captura la esencia de una época en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, formando parte de la vida cotidiana. Es un homenaje al espíritu de "Beautiful Losers" y una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión entre el arte y la vida diaria. Andy Jenkins: Sin título Hang Unique Impresión HPM 2005 Firmada/Fechada Una obra cautivadora de Andy Jenkins, esta pieza forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa compleja. La pieza presenta con audacia la palabra "HANG" en letras sobredimensionadas y escalonadas que dominan el campo visual, sobre un fondo que fusiona de forma intrigante elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la fugacidad de los momentos. Un cohete esbozado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con la trayectoria creativa del artista. Esta obra no es solo una declaración visual, sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde texto e imagen se entrelazan para cautivar y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Impresión única 2005 Firmada/Fechada La obra "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins, de 2005, es un ejemplo excepcional de grabado contemporáneo que fusiona la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de cien impresiones únicas de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 28 x 23 cm, demuestra el dominio de Jenkins en la forma, el color y la composición. La obra presenta dos círculos negros y audaces que dominan el campo visual; conforman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales se aprecian notas manuscritas y garabatos, algunos claros, otros borrosos, que sugieren el proceso creativo del artista o quizás pensamientos intencionalmente crípticos. La impresión se presenta sobre un fondo blanco impoluto, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los detalles rojos dentro de uno de ellos, sino que también resalta el sutil texto y el trabajo de línea que invitan al espectador a observar con detenimiento. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que denota un toque personal y una autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única, tanto por su lugar en la serie como por las ligeras variaciones propias de la impresión de inyección de tinta. «Circle Untitled HPM Print» de Jenkins no es solo una experiencia visual, sino también táctil, ya que la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es una muestra de la habilidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, invitando al observador a un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas puras y detalles intrigantes, esta pieza es una valiosa adición a cualquier colección que aprecie la intersección entre el diseño moderno y la expresión personal en el arte del grabado. Andy "Mel Bend" Jenkins: Serigrafía "Scrabble Scrabble" 2005 Firmada/Numerada «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es una fascinante obra de serigrafía y grafito sobre papel que cautiva al espectador con su audaz estilo gráfico y su ingeniosa interpretación tipográfica. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno numerado y firmado personalmente por Jenkins, lo que certifica su singularidad y valor como pieza de colección. La composición presenta un puño alzado entrelazado con líneas fluidas que recuerdan a cintas, sobre un fondo de suaves tonos grises, rematado por el lema homónimo «Scribble Scrabble» en llamativos colores negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de los años como figura clave en la cultura del skateboarding, se muestra en todo su esplendor, fusionando elementos del arte urbano con una delicada sensibilidad artística. Presentada junto con la influyente exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture» (2004-2009), «Scribble Scrabble» representa la evolución creativa de la estética del skateboarding en las galerías de arte. Jenkins, un artista polifacético conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de los 90, consolidando aún más su influencia en la subcultura. «Scribble Scrabble» de Andy Jenkins es más que una lámina; refleja una fuerza creativa que moldeó el lenguaje visual de la cultura del skateboarding. Ocupa un lugar de honor en el Archivo Beautiful Losers, representando una época en la que las fronteras entre la subcultura y la alta cultura se difuminaban y se entrelazaban de forma armoniosa. Terry Richardson: Objeto de arte con gafas Smilen Broadway, 2004 Esta fascinante obra de arte de Terry Richardson, titulada "Gafas Smilen Broadway", es un testimonio de la fusión entre diseño funcional y expresión artística. Presentadas como objeto de arte desde 2004, estas gafas negras representan el distintivo estilo visual de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Las gafas miden aproximadamente 7,6 x 20,3 x 7,6 cm, plasmando un estilo elegante en su formato compacto. Sobre un fondo con la inscripción "Colección Broadway SMILEN EYEWEAR", sugieren una temática que entrelaza el comercialismo con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están engastadas en una clásica montura negra, un color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son simples accesorios; son piezas que reflejan la personalidad de quien las lleva y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 PATILLAS 145", lo que denota su carácter personalizado. La obra de arte difumina las fronteras entre los objetos prácticos y los de colección, desafiando los límites de lo que se suele percibir como arte. El trabajo de Richardson invita a reflexionar sobre la intersección entre la cultura visual, la moda y la expresión personal, convirtiéndose en una pieza imprescindible para cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida cotidiana. Ari Marcopoulos: Justin, serigrafía, 2004, firmada y numerada «Justin», de Ari Marcopoulos, captura un momento del retrato contemporáneo. Esta serigrafía de 2004, realizada sobre papel de archivo libre de ácido, mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una codiciada edición limitada de tan solo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y valor como pieza de colección. Sobre un fondo rosa intenso, el retrato de «Justin» es un fascinante estudio de carácter y forma. El marcado contraste entre el vibrante fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se plasma con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece trascender el papel. Esta obra se publicó con motivo de la exposición «Beautiful Losers», una celebración del arte que difumina las fronteras entre la cultura urbana y el arte culto. Refleja el espíritu del movimiento, encapsulando una instantánea cruda y auténtica de la juventud y la subcultura. «Justin» no es solo un retrato; es una declaración, una pieza que interpela al coleccionista que aprecia la convergencia del arte con el espíritu de su época. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: "Puede que me equivoque" Libro de arte del artista 2005 Esta imagen es una impactante pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", publicado como fanzine de edición limitada y numerada de 100 ejemplares en 2005. Esta cautivadora obra muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr un detalle preciso y nítido, mide 20,32 x 12,7 cm, un tamaño que invita a una observación minuciosa y a una conexión personal con el espectador. En esta representación monocromática, una figura se yergue ante una pared de ladrillo desgastada, con su identidad oculta tras lo que parece ser un radiocasete con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El radiocasete es un símbolo conmovedor de la música y la escena callejera de las últimas décadas, sugiriendo una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El fondo está cubierto de folletos, incluyendo uno que anuncia la Galería Alleged, proporcionando contexto y situando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición numerada y limitada a 100 ejemplares es una pieza de coleccionista que ofrece una mirada íntima a la perspectiva del artista sobre la vida urbana y el arte. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte urbano reconocerán el valor de este libro de arte como referente de la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo de placer. Serigrafía 2005. Firmada y numerada. Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una extraordinaria serigrafía sobre papel de 2005 que vibra con la energía característica y el estilo inconfundible del artista. Esta pieza, de 17,8 x 12,7 cm, forma parte de una exclusiva edición numerada de 100 ejemplares, lo que la convierte en una rara pieza de colección para los amantes del arte contemporáneo. En esta obra, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su producción artística. La composición presenta dos figuras representadas en un llamativo y lúdico tono rosa monocromático. En primer plano, destaca un personaje que sostiene un cigarrillo; su expresión de felicidad pura, con los ojos cerrados y una amplia sonrisa que transmite una sensación de satisfacción y deleite, refleja una profunda felicidad. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oculta, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca mientras fuma, sugiriendo risas o un secreto compartido. El trazo de James en "Alive With Pleasure" es fluido y seguro, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su sello distintivo. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arcoíris en la camisa de la figura central, que añade un atractivo visual y podría interpretarse como un guiño a la diversidad y la inclusión. Esta serigrafía no es solo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los pequeños placeres de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Es un testimonio de la habilidad de Todd James para capturar la esencia del arte pop urbano y plasmarla en un formato que conecta con el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, «Alive With Pleasure» es más que una obra de arte: es una inyección de alegría y una fiel representación del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames, 2005, firmada y numerada Presentamos "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en el mundo del arte como REAS. Esta serigrafía sobre papel de 2005 es un vibrante testimonio de su renombrado estilo, profundamente arraigado en la cultura urbana y la estética animada. Con unas dimensiones de 50,8 x 40,6 cm, esta pieza forma parte de una edición limitada de 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y valor para coleccionistas. La obra presenta cuatro personajes caricaturescos, cada uno con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verdosa y el puño alzado, la figura dominante simboliza el arquetipo del "matón", un tema recurrente en la obra de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales desde una perspectiva lúdica pero crítica. Presentada en conjunto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" encapsula la energía y el espíritu del movimiento de la cultura urbana. El uso de colores primarios vibrantes y líneas fluidas caracteriza el estilo de Todd James, donde fusiona elementos del grafiti con una refinada sensibilidad artística. Esta obra es un deleite visual y una pieza clave en el diálogo entre el arte urbano y el arte contemporáneo convencional. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas underground de las que surgió Todd James, a la vez que refleja las narrativas sociales más amplias de confrontación y resiliencia. «Bullies» es un ejemplo contundente del impacto de Todd James en la evolución del grafiti y el arte pop urbano, convirtiéndola en una pieza codiciada por coleccionistas y aficionados. Encarna la fusión de la astucia callejera y la elegancia estética, un sello distintivo de la trayectoria artística de James y una valiosa adición a cualquier colección. Wes Humpston: Serigrafía de Bulldog Skates, 2004, firmada y numerada. Con una impactante combinación de imágenes audaces y colores vibrantes, la obra «Bulldog Skates» de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skateboarding. Creada en 2004, esta obra está realizada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 50,8 x 40,6 cm. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una meticulosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra se presentó durante la aclamada exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró el rico lenguaje visual de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. «Bulldog Skates» es emblemática del estilo distintivo de Humpston, que incorpora elementos del arte pop urbano y el grafiti. La imagen central —un bulldog de ojos llameantes envuelto en vibrantes llamas verdes— no es solo un logotipo, sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los skaters. El texto vertical que bordea la figura central, con reminiscencias de grafitis, lleva el nombre «Bulldog Skates», reforzando la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y auténtica del arte urbano. La obra de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que definen la escena del skate callejero, conectando tanto con aficionados como con coleccionistas de arte. «Bulldog Skates» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas. Serigrafía, 2004. Firmada y numerada. Esta dinámica serigrafía, «My Rules», del aclamado artista Glen E. Friedman, fue creada en 2004. Esta obra, una audaz representación del impacto de la cultura urbana en las artes visuales, mide 50,8 x 40,6 cm y forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, lo que le confiere una autenticidad personal. Elaborada con la precisión y la viveza características de la serigrafía, «My Rules» funciona como un manifiesto visual del espíritu punk y del skateboarding. La obra se presentó como parte de la icónica exposición «Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture», que celebró la fusión del arte urbano con el arte de galería. «My Rules» es un emblema de la trayectoria del artista, dedicada a documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La serigrafía es un montaje de retratos enérgicos y fotografías de acción real, centrado en una figura imponente que expresa el sentimiento que da título a la obra. La tipografía verde lima eléctrica irrumpe sobre el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es solo una obra de arte; es un archivo histórico que captura la esencia de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es solo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles dialogaban con el estudio, y Glen E. Friedman estuvo allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué están tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Sin título, ¿Por qué están tan frenéticos?, de Chris Johanson, es una impactante serigrafía que transmite un mensaje elocuente a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está impresa meticulosamente en papel de archivo libre de ácido y mide 50,8 x 40,6 cm. Forma parte de una edición limitada de tan solo 200 ejemplares, cada uno firmado y numerado a mano por el propio Johanson. Esta obra fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró los influyentes movimientos del skate, el grafiti y el arte urbano entre 2004 y 2009. La pieza presenta una figura alienígena estilizada con un contorno minimalista, que sirve como vehículo para un mensaje que invita al espectador a reflexionar sobre la histeria y la vulnerabilidad en la sociedad. El fondo verde brillante y llamativo acentúa la urgencia y el carácter reflexivo del texto. La obra de Johanson se exhibió en diversas ciudades como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente, se exhibió en las muestras "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural Brasileño del Parque Ibirapuera, São Paulo. La influencia y el alcance de la obra se documentan con mayor detalle en las bibliografías de "Beautiful Losers" y "Transfer". Procedente del Archivo Beautiful Losers, esta obra es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica que encapsula el espíritu de un movimiento que difumina las fronteras entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y aficionados se acerquen a un momento crucial del arte contemporáneo a través de la mirada introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de chapas numeradas de Love Not War, edición 2004 «Love Not War» de Chris Johanson es una colección de chapas que invita a la reflexión, con unas dimensiones de 10 x 17,78 centímetros. Esta colección, presentada en una edición limitada de 100 ejemplares, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos, plasmados en los breves y contundentes mensajes de cada chapa. Las chapas, sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, funcionan como arte portátil que invita a la reflexión y al diálogo. Reflejan el compromiso del artista con la paz, su apoyo al emprendimiento local y su crítica a la cultura del consumo y la guerra. Cada chapa es un punto de partida para la conversación, desde la defensa de la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta la promoción de la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico, que captura la esencia del activismo y la expresión personal en pequeños manifiestos. El arte de Johanson convierte el acto de llevar una chapa en una declaración de principios únicos y una llamada a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 «Adulthood» es un conmovedor fanzine de arte colaborativo de 1995, obra de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su influyente trabajo en las comunidades del skateboarding y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, plasmado mediante la técnica de la fotocopia, lo que le confiere una estética cruda y auténtica. Con unas dimensiones aproximadas de 20,32 x 12,7 cm, el fanzine es un testimonio tangible del espíritu «hazlo tú mismo» que impregnaba las escenas artísticas underground de entonces. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo de los retratos de principios del siglo XX, pero rebosante de la actitud desafiante de los años 90. Debajo de la imagen, los nombres «Mark Gonzales» y «Harmony Korine» proclaman con audacia esta colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título «ADULTHOOD» destaca en letras mecanografiadas, junto a la fecha «Primero de marzo de 1995, aproximadamente», situando la obra en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 ejemplares, esta edición es tanto una pieza de colección como un fragmento de historia cultural, que captura el espíritu de una generación en la transición a la adultez, pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine es una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son reconocidos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía cruda del arte urbano. Mark Gonzales: Ambientador Krooked de edición limitada, objeto de arte, 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un vibrante objeto de arte que fusiona funcionalidad con el estilo del arte urbano. Lanzado en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico, convirtiéndose en piezas de colección que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente de la distintiva marca de skateboarding Krooked, plasmado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero luce un intenso tono púrpura, que representa el motivo de los ojos de Krooked. En contraste, el segundo diseño muestra el personaje característico de la marca en un blanco puro sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la influyente exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana", que celebró el espíritu DIY en el arte entre 2004 y 2009. La colección captura la esencia de la cultura urbana, impregnando objetos cotidianos con un sentido artístico y de rebeldía contra lo convencional. Originarios de Iconoclast Editions y el prestigioso Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en la historia del arte contemporáneo. Son testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades del skateboarding y el arte, y símbolo de la integración del arte underground en la vida cotidiana de la época. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y aficionados, y representan un momento en que la cultura urbana se abrió paso con audacia en el mundo del arte. Phil Frost: Rotulador recargable para pósteres extra anchos personalizados 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con sus marcadores Superwide Marker y Poster Marker, creados en 2004. Estos marcadores de plástico recargables, diseñados a medida, son más que simples herramientas; son obras de arte individuales, de aproximadamente 5 x 12,5 cm, y forman parte de una edición limitada de 00 unidades cada uno. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de Frost en negro sobre un vibrante fondo naranja. Este diseño es fácilmente reconocible para quienes conocen la obra de Frost, famoso por sus intrincados patrones y su agudo sentido del lenguaje visual primitivo y a la vez contemporáneo. Procedentes de Iconoclast Editions y parte del archivo "Beautiful Losers", estos marcadores encarnan el espíritu de la exposición "Beautiful Losers: Arte Contemporáneo y Cultura Urbana". Este proyecto celebró la cultura del "hazlo tú mismo" y el arte urbano que influyeron en una generación de artistas. Para MMills'srs, estos marcadores son una muestra tangible de la exposición, que encapsula la esencia del impacto de la cultura urbana en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión donde el objeto cotidiano se convierte en lienzo, fusionando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son objetos funcionales y piezas de colección que transmiten el estilo característico del artista a creativos y amantes del arte por igual. Mike Mills: La arquitectura de la tranquilidad (Minilibro de 1999) «La arquitectura de la tranquilidad» de Mike M. Mills es un cautivador libro de artista en rústica que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, esta primera edición mide 17,8 x 10,8 cm y es una pieza de colección poco común, procedente directamente del archivo de Beautiful Losers. En sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas que capturan la esencia del viaje de una joven a través de los paisajes suburbanos de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas como el aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante, aunque a veces estéril, uniformidad del diseño residencial. La obra de Mills es reconocida por su capacidad para destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. «La arquitectura de la tranquilidad» no es la excepción, reflexionando con profundidad sobre nuestros entornos y cómo estos moldean nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de M. Mills. Para los admiradores de la obra de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza tangible del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: Peggy Honeywell Faint Humms CD Edición Limitada 2004 Esta obra de arte es un CD de edición limitada titulado "Faint Humms" de Peggy Honeywell, de Clare E. Rojas, artista cuyo trabajo abarca diversos medios y que a menudo explora temas de identidad y folclore. Lanzado en conjunto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no solo es un vehículo del arte sonoro de Rojas, sino también un objeto de colección que representa la intersección entre la música y las artes visuales dentro del ámbito de la cultura urbana. El CD se presenta en una llamativa caja naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras visuales. La caja está envuelta en una espuma protectora, lo que garantiza la conservación del disco y refleja el cuidado que se suele dar a las obras de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, evoca el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonalidades vibrantes y contrastantes. Esta pieza constituye una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte surgidas de la cultura urbana y su influencia en el arte contemporáneo. Este CD, de edición limitada, captura un momento singular en la historia del arte y plasma el espíritu creativo de una época en la que se difuminaron las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas para dar lugar a nuevas formas de expresión. Coleccionistas y admiradores de la obra de Clare E. Rojas, así como quienes aprecian el legado de la cultura urbana en el arte, encontrarán en este CD una valiosa adición a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005, firmadas y numeradas Esta obra de arte es un paquete de pegatinas personalizado del Multiverso de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, forma parte de una edición especial limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, indicando su posición como la número 100. Las dimensiones del estuche son 12,7 x 12,7 cm, un tamaño compacto que encapsula la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en un elegante estuche plateado con un brillo metálico, el paquete transmite una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. A su vez, el icónico emblema de la corona del logotipo de Ryan McGinness Studios en el lado derecho es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una variedad de pegatinas, cada una un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estas no son meros adornos; Son obras de arte adhesivas que permiten llevar consigo un fragmento de la estética de McGinness. Las pegatinas funcionan como una galería portátil, una democratización del arte que constituye la esencia del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto de colección que difumina las fronteras entre el arte elevado y el arte accesible de las pegatinas. Para los admiradores de la obra de Ryan McGinness, este paquete representa una oportunidad única para poseer una pieza de la historia del arte interactiva, lúdica y profundamente arraigada en el lenguaje visual de la cultura contemporánea.

    $26,253.00

  • Poupelle of Chimney Town 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Poupelle de Chimney Town 100% y 400% Be@rbrick

    Poupelle de Chimney Town 100% y 400% BE@RBRICK Edición Limitada Medicom Figura de Arte Coleccionable de Vinilo. De la película «Poupelle en Chimney Town» llega el monstruo Basurero, Poupelle, que cobró vida cuando un repartidor dejó caer un corazón palpitante en Chimney Town. Las figuras Bearbricks de tamaño 100% y 400% miden 7 cm y 28 cm de alto respectivamente.

    $282.00

  • Forlorn Unicorn Rainbow Art Toy by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Unicornio Arcoíris Desolado, Juguete Artístico de Ron English - POPaganda

    Unicornio Desolado - Edición Limitada Arcoíris - Juguete de Vinilo Coleccionable - Obra de Arte del Artista de la Cultura Pop Ron English - POPaganda. 2021 6.5" Nuevo en caja Figura de vinilo Forlorn Unicron de Ron English - POPaganda. Edición OG Blue con detalles en rosa. Figura de vinilo Forlorn Unicron edición OG Blue (16,5 cm).

    $144.00

  • Trips Festival Blotter Paper Archival Print by Bob Masse

    Bob Masse Impresión de archivo de papel secante Trips Festival de Bob Masse

    Trips Festival Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Bob Masse arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 5,75 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • DocEllis Blotter Paper Archival Print by Bill Barminski

    Bill Barminski Impresión de archivo de papel secante DocEllis de Bill Barminski

    DocEllis Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Bill Barminski arte de la cultura pop y el LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • Skeleton Board Cutout Ornament- Green Giclee Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Adorno recortado del tablero de esqueleto - Impresión giclée verde de Kaws- Brian Donnelly

    Adorno de esqueleto recortado - Obra de arte pop urbana verde, impresión giclée de edición limitada sobre objeto de papel articulado del artista moderno de graffiti urbano KAWS. Calavera KAWS móvil impresa de 2021, 20x40, nueva en su embalaje original. Adorno de esqueleto recortado - Arte pop y graffiti de Green Street El arte pop callejero, una evolución del arte pop tradicional, fusiona imágenes icónicas de la cultura pop con la naturaleza cruda y sin filtros del arte urbano. Esta fusión se caracteriza por su accesibilidad, tanto en términos de su lenguaje visual como de su ubicación en espacios públicos. El grafiti, tradicionalmente visto como una forma de vandalismo, se ha elevado a la categoría de arte reconocido, que a menudo transmite poderosos mensajes sociales y políticos. Artistas como KAWS han sido fundamentales en esta transformación, conectando el mundo de las bellas artes con el espíritu rebelde del grafiti urbano. La obra, descrita como "Adorno de esqueleto recortado - Arte pop callejero verde", representa una mezcla única de la estética del grafiti urbano con temas contemporáneos del arte pop. El motivo del esqueleto es un elemento común en el arte urbano, que simboliza una confrontación cruda y honesta con temas como la mortalidad y la condición humana. El uso del verde, un color a menudo asociado con la vitalidad y la energía, yuxtapuesto a la imagen del esqueleto, crea un contraste impactante, típico del enfoque narrativo visual del arte pop callejero. Objetos de papel articulados en el arte urbano moderno Los objetos de papel articulados tienen una larga historia en el arte popular y han encontrado una nueva expresión en el arte urbano contemporáneo. Los artistas utilizan la flexibilidad del papel para crear obras de arte móviles, a menudo interactivas, que pueden imitar el movimiento del cuerpo humano u otras figuras. En este adorno de esqueleto recortado, el diseño articulado permite que cada parte del esqueleto se mueva de forma independiente, añadiendo dinamismo a la imagen estática. Esta interactividad invita a los espectadores a interactuar físicamente con la obra, una característica profundamente arraigada en el espíritu inclusivo del arte pop urbano. Estas obras suelen publicarse como impresiones giclée de edición limitada, una impresión de inyección de tinta de alta calidad que captura el color y el detalle de la pieza original. Este método de reproducción permite la amplia difusión del trabajo del artista, haciéndolo más accesible a un público más amplio. La mención de una "Impresión Giclée de Edición Limitada" sugiere que esta obra es una pieza de arte visual y un objeto de colección. KAWS y el legado del arte callejero pop KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly, se ha convertido en sinónimo del movimiento del arte pop urbano. Su obra se caracteriza por sus colores vibrantes, personajes dinámicos y la apropiación de iconos de la cultura pop. La obra en cuestión encaja perfectamente en su trayectoria, que a menudo incluye el motivo de una calavera o tibias cruzadas combinado con elementos lúdicos. La habilidad de KAWS para fusionar las bellas artes, el arte urbano y la imaginería comercial lo ha convertido en una figura célebre en los círculos del arte contemporáneo. La obra "2021 Printed Moveable KAWS Skull 20x40" podría aludir a sus dimensiones, sugiriendo un tamaño considerable que la convierte en una pieza impactante. El año 2021 podría indicar la fecha de creación, situando esta obra en la fase reciente de la carrera de KAWS, caracterizada por un interés constante en explorar la mortalidad y la memoria a través de sus figuras. La transición a la forma tridimensional es una progresión natural en el arte pop y urbano. Desde las paredes de los callejones urbanos cubiertas de grafitis hasta las elegantes galerías de arte contemporáneo, la trayectoria del arte urbano ha sido transformadora. La posibilidad de pasar de superficies bidimensionales a objetos de papel móviles permite a artistas urbanos como KAWS expandir su expresión creativa y desafiar los límites tradicionales del arte.

    $201.00

  • Jellyfish Eyes Black 1 Lithograph Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Ojos de medusa negros 1 Litografía de Takashi Murakami TM/KK

    Ojos de Medusa Negro 1 Litografía de Takashi Murakami TM/KK Impresión hecha a mano en papel de bellas artes tejido Edición limitada Arte callejero pop estilo graffiti. Edición limitada de 300 ejemplares, firmada y numerada, del año 2004. Tamaño de la obra: 19,75 x 19,75 pulgadas. Ojos de Medusa Negros 1 de Takashi Murakami – Un ícono psicodélico del arte pop callejero y el grafiti Jellyfish Eyes Black 1 es una litografía de edición limitada, firmada y numerada, del año 2004, del renombrado artista contemporáneo japonés Takashi Murakami. Sus dimensiones son 50,2 x 50,2 cm (19,75 x 19,75 pulgadas). Con una tirada de 300 ejemplares, la obra presenta un conjunto de ojos estilizados flotantes con apéndices similares a medusas, que revolotean sobre un fondo negro de colores vibrantes y pulsantes. Las esferas concéntricas y las pestañas caprichosas conforman una composición enigmática, a la vez lúdica y surrealista, que sumerge al espectador en el universo visual de Murakami. Esta obra ejemplifica la habilidad de Murakami para fusionar la estética tradicional japonesa con la cultura pop global, inyectando una iconografía de alta energía en el ámbito del arte urbano pop y el grafiti. El formalismo neopop se encuentra con el lenguaje visual subcultural El diseño hipnótico de Jellyfish Eyes Black 1 muestra la profunda conexión de Murakami con la repetición visual y el surrealismo pop. Cada ojo irradia bandas concéntricas de rosa neón, azul eléctrico, verde ácido y dorado: colores más propios de la animación comercial, el diseño de juguetes y los murales de grafiti que de la litografía tradicional. El fondo negro intensifica la sensación de flotación de estas formas biomórficas, transformando el espacio en un campo onírico de conciencia suspendida. Las raíces de Murakami en la pintura Nihonga y las composiciones del período Edo se evidencian en la fluidez y el equilibrio de la disposición, mientras que la paleta sintética y la suavidad digital abrazan la intensidad comercial de la iconografía pop. En Street Pop Art & Graffiti Artwork, esta fusión de orden clásico con forma radical reafirma la posición de Murakami como historiador y provocador. Ojos, vigilancia y la psique otaku Los ojos que pueblan Jellyfish Eyes Black 1 no son pasivos. Devuelven la mirada con una presencia inquietante, creando una tensión dinámica entre observador y observado. El motivo refleja la frecuente exploración de Murakami sobre la cultura otaku, el capitalismo de vigilancia y la mirada consumista. Estos ojos son juguetones, incluso tiernos, pero también obsesivos, invasivos y vigilantes. Algunos parecen inocentes; otros se contraen con pupilas concéntricas superpuestas y satélites similares a pupilas. Esta multiplicidad refleja la fragmentación de la identidad en la vida digital y urbana. Como se observa en el ámbito más amplio del arte pop urbano y el grafiti, estos ojos funcionan como símbolos pop: iconos que entretienen, perturban e invitan a una observación más profunda. Takashi Murakami y el legado del Superflat en el arte callejero La influencia de Takashi Murakami tanto en las bellas artes como en la cultura urbana es innegable. A través de su teoría Superflat, desarrolló un marco para difuminar las fronteras entre lo culto y lo popular, lo antiguo y lo hipermoderno, la pintura tradicional y la inmediatez visual inspirada en el grafiti. Jellyfish Eyes Black 1 se inscribe en esta tradición como una obra coleccionable, cultural y subversivamente simple. Su formato litográfico evoca la historia de la impresión de edición limitada, mientras que su estética se mantiene arraigada en el lenguaje saturado de los medios de comunicación y la cultura juvenil. A medida que el arte pop urbano y el grafiti continúan evolucionando globalmente, la obra de Murakami ofrece una perspectiva sobre cómo los códigos visuales japoneses, los motivos del anime y los tratamientos psicodélicos de las superficies pueden coexistir con la expresividad cruda de las formas de arte nacidas en la calle. Jellyfish Eyes Black 1 no requiere interpretación; simplemente te devuelve la mirada, brillando en la oscuridad, invitándote a sentir.

    $2,250.00

  • Ghost Haze Train Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Mini Nugs Strawberry Cough Stoned Eye

    Compra Strawberry Cough Stoned Eye Mini Nug Limited Run Juguete de arte pintado y hecho a mano Obra de arte coleccionable de los artistas pop Nugg Life NY. Tributo a la planta con temática de cannabis/marihuana con coloridos acentos pintados a mano. Mini Nug mide entre 2,5 y 3 pulgadas de alto y está hecho a mano, pintado y ensamblado con un contenedor de entrega de la ciudad de Nueva York. Tirada limitada de 15 firmadas y numeradas.

    $112.00

  • Noche Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Impresión de archivo de papel secante Noche de El Pez

    Noche Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Pez, arte de la cultura pop y LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.

    $352.00

  • Ceci N'est Pas Une Raphael Archival Pigment Print

    Shark Toof Impresión de pigmento de archivo de Ceci N'est Pas Une Raphael

    Ceci N'est Pas Une Raphael Impresiones pigmentadas de archivo de edición limitada en papel artístico de 310 g/m² por Shark Toof Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, de 2016. Tamaño de la obra: 24 x 18 pulgadas. «Al crecer con el primer cómic de las Tortugas Ninja en 1984, me identificaba mucho con Raphael. Su nombre proviene del pintor Rafael del siglo XVI y suele representarse como agresivo, hosco, enloquecido y rebelde. No solo me sentía identificado con su personaje, como adolescente angustiado, sino que Raphael es un paralelo perfecto para mis tiburones». - Shark Toof

    $345.00

  • Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY

    Factory Stacks - Poder sin fin. Serigrafía de edición limitada de 6 colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. 2022. Firmada por Shepard Fairey. Numerada. 18x24 pulgadas. Serigrafía sobre papel grueso color crema Speckletone. Edición numerada de 350 ejemplares. Estas imágenes de «Pilas de Fábrica» combinan la austera y angulosa fuerza de la arquitectura industrial con elementos gráficos que comentan lo que promovemos y aceptamos como sociedad, incluso cuando es destructivo. Las industrias de combustibles fósiles tienen un enorme poder económico, pero ahora sabemos que no solo son recursos finitos, sino que su uso es terrible para el cambio climático y, por lo tanto, para los ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta. Desafortunadamente, debido al poder político de estas industrias y a la apatía pública ante el cambio climático, el gobierno las subsidia con miles de millones, incluso mientras dañan el medio ambiente. El gobierno trabaja para los ciudadanos, así que la decisión es nuestra. ¿Apoyamos el poder ilimitado de las grandes corporaciones de combustibles fósiles? ¿O políticas que prioricen la Tierra, con el planeta por encima de las ganancias? Les recomiendo leer ESTO LO CAMBIA TODO de Naomi Klein para comprender mejor el conflicto entre los intereses económicos y el cambio climático. Una parte de las ganancias de la venta de esta lámina se destinará a Greenpeace para la lucha contra el cambio climático. Gracias por su apoyo. – Shepard Factory Stacks – Serigrafía «Poder sin fin» de Shepard Fairey Factory Stacks – Endless Power es una impactante serigrafía de 6 colores creada en 2022 por Shepard Fairey, una de las figuras más influyentes del arte pop urbano y el grafiti. Con unas dimensiones de 45,7 x 61 cm, esta edición limitada de 350 ejemplares, firmada y numerada, está impresa en papel Speckletone grueso color crema y plasma la estética característica de Fairey: una fusión de composición de estilo propagandístico, mensajes sociopolíticos y precisión en el diseño gráfico. Esta obra da continuidad a su serie Factory Stacks, una campaña visual que busca confrontar los desequilibrios ambientales y sistémicos, en particular los relacionados con la industria de los combustibles fósiles. Lenguaje visual de la dominación industrial Esta obra presenta dos chimeneas gemelas que emergen de una fábrica, exhalando densas columnas de humo que se curvan en arcos geométricos sobre un fondo fracturado. La composición, imponente y elegante a la vez, está realizada con la paleta característica de Fairey: rojo, azul, crema y negro, con toques de dorado y gris. En la esquina superior, una sección muestra símbolos gráficos como billetes y figuras de autoridad uniformadas, junto con el texto «Poder sin fin», vinculando visualmente la dependencia de los combustibles fósiles con el control estatal y corporativo. Abajo, las llamas lamen la base de la estructura, simbolizando la destrucción disfrazada de progreso. Las imágenes estilizadas y las siluetas audaces evocan carteles políticos retro, transformando la fábrica en un icono de la ambición industrial desenfrenada. El título «Poder sin fin» es una ironía mordaz. Alude a la ilusión del consumo energético ilimitado que permiten los combustibles fósiles, a la vez que señala la estructura de poder político que sustenta este sistema destructivo. Fairey utiliza la metáfora visual de la contaminación y el fuego no solo como señales de alerta ambiental, sino también como emblemas de la negativa del capitalismo a transitar hacia la sostenibilidad. El grabado artístico como protesta a pie de calle Esta edición, impresa a mano y serigrafiada, exhibe la destreza técnica de Fairey en la superposición de líneas nítidas y campos de color vibrantes. La fisicalidad de la serigrafía —cada capa aplicada con intención— refleja la creencia del artista en la acción directa. El papel Speckletone utilizado añade textura y peso, reforzando la presencia física de la obra y su vínculo con los carteles de protesta del pasado. Como grabador arraigado en la tradición del arte callejero, Fairey abraza la reproducibilidad sin sacrificar la singularidad. Sus serigrafías son a la vez obras de arte y herramientas de comunicación masiva. «Factory Stacks – Endless Power» no se basa en la abstracción. Fuerza la claridad, haciendo que su crítica ambiental sea visualmente inmediata y emocionalmente provocativa. Comentario político a través de la estética inspirada en el grafiti La obra de Fairey se sitúa constantemente en la frontera entre las bellas artes y el grafiti, y esta pieza no es una excepción. Al incluir símbolos de nacionalismo, dinero y chimeneas industriales, vincula el poder corporativo y la degradación ambiental en un lenguaje visual único. Como parte de la filosofía de la campaña OBEY Giant, la obra invita a cuestionar la legitimidad de la autoridad, el capitalismo y el consumismo. En la esquina inferior izquierda, Fairey incluye el número de edición y su firma, reforzando su carácter de pieza de colección. Sin embargo, a diferencia del arte convencional de galería, esta pieza fue creada para comunicarse con el público. Una parte de los beneficios de esta edición se donó a Greenpeace, subrayando el compromiso del artista con el activismo a través del arte. Factory Stacks – Endless Power no es una lamentación, sino una exigencia visual. Recuerda que el poder, tanto político como industrial, no es infinito a menos que la gente lo permita. Mediante el formato audaz del arte pop callejero y el grafiti, Shepard Fairey transforma un sombrío horizonte industrial en un campo de batalla de ideas, instando a la acción antes de que el humo se vuelva irreversible.

    $620.00

  • Hercules Pixel Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Serigrafía Hércules Pixel de Buff Monster

    Hércules - Impresión serigráfica pixelada de 5 colores sobre papel de algodón del artista de grafiti pop Buff Monster. Obra de arte callejero rara, edición limitada. Edición limitada de 25 ejemplares, variante pixelada, firmada y numerada (2022). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Buff Monster (n. 1979) Hércules (Pixel), 2019. Serigrafía a color sobre papel de algodón. 61 x 45,7 cm (hoja). Edición de 25 ejemplares. Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior. Publicada por el artista. La alegoría de Hércules en la encrucijada trata sobre la elección del camino que seguiremos: ¿una vida virtuosa o una pecaminosa? Hércules se encuentra en medio de la disyuntiva, intentando decidir (aunque siempre lo represento mirando hacia la luz). En esta versión de la escena, los personajes están representados con líneas pixeladas. Cada lámina está serigrafiada con cinco pantallas de diferentes colores. Papel de algodón de alta calidad, 45,7 x 61 cm, firmada y numerada en una edición limitada de solo 25 ejemplares.

    $861.00

  • Nemeta II Giclee Print by Rodrigo Rod Luff

    Rod Luff Impresión Giclee Nemeta II de Rodrigo Rod Luff

    Nemeta II Artwork, impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Rodrigo Rod Luff. Edición limitada de 30 ejemplares, firmada y numerada, de la obra de arte Giclée de 2016. Tamaño: 24 x 16 pulgadas. «Nemeta II» de Rodrigo Luff es una impresión giclée sobre papel de bellas artes, símbolo de su habilidad para fusionar los elementos fantásticos de la cultura pop con la precisión estética del arte. Firmada y numerada en una edición limitada de 30 ejemplares, esta obra de 2016, de 61 x 41 cm, encapsula el estilo característico de Luff. Su carácter de edición limitada aumenta su valor entre coleccionistas y admiradores de la obra de Luff, que a menudo explora la interacción onírica entre el ser humano y la naturaleza. «Nemeta II» es un testimonio de la visión artística de Luff, que combina la accesibilidad y la expresividad del arte pop urbano con las refinadas técnicas de la impresión tradicional.

    $217.00

  • Save Me Art Toy Figure by Rip N Dip

    Rip N Dip Figura de juguete Save Me Art de Rip N Dip

    Obra de arte en vinilo de edición limitada "Save Me" del artista callejero de graffiti y artista pop moderno Rip N Dip. Figura de vinilo personalizada de edición limitada «Salva el mundo» (21 cm x 17 cm). Solo se fabricaron 1000 unidades. Una parte de las ganancias se donará a la Fundación Surfrider.

    $330.00

  • Brick Baby Jiang Shi Polystone Sculpture by Jason Freeny

    Jason Freeny Brick Baby Jiang Shi Polystone Escultura de Jason Freeny

    Brick Baby - Escultura de poliresina Jiang Shi, obra de arte de edición limitada del artista Jason Freeny, famoso por su pintura pop graffiti y arte callejero. ¡Este pequeño tesoro nació en circunstancias extraordinarias! En medio de una tormenta invernal, en lo alto del Himalaya, salió disparado de la cámara de parto y cayó en un tanque de baba de vampiro. Su piel se tornó azul gélida y su único diente se transformó en un colmillo. ¡Ahora, Brick Baby (Jiang Shi) se dedica a saltar por la oficina de Mighty Jaxx, asustando a todo el mundo de una forma adorable!

    $291.00

  • Duke of Lizards SPAC #3- Watercolor AP Letterpress - Sprayed Paint Art Collection

    AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #3 Acuarela AP Impresión tipográfica por AJ Masthay

    Duke of Lizards SPAC #3 - Edición limitada variante acuarela, impresión tipográfica manual de 4 colores sobre papel de bellas artes por AJ Masthay, arte pop, graffiti, artista famoso. Prueba de artista AP. Parte inferior con bordes irregulares hechos a mano, impresión en linóleo de 4 colores. Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez, julio de 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Intermedio, Tríptico, Lagarto, Saratoga Springs, Nueva York, NYC, Fiesta, Evento, Pez

    $236.00

  • Longear Tiger P-40 Original Mixed Media Drawing by Derek Hess

    Derek Hess Longear Tiger P-40 Dibujo original de técnicas mixtas de Derek Hess

    Longear Tiger P-40 Mixed Media Drawing on Fine Art Paper de Derek Hess, artista callejero de graffiti, arte original moderno a la venta. 2014 Firmado Enmarcado Original Mixed Media Pintura Dibujo Obra Tamaño 17x16 Esta pieza incluye un flotador de marco de metal negro de 1/2 pulgada montado con respaldo de núcleo de espuma de vidrio UV mate de 2 pulgadas y herrajes listos para colgar. "Mi primer lote se hizo en 2010/2011 y se mostró durante el festival de tipo de pez más grande del mundo en Water Valley Mississippi, fue increíble. Todos se hicieron con bolígrafo, tinta y acrílico. Mi padre era piloto de B-26 y mi padre ayudó a inculcar el interés en el tema. Dos de las piezas presentan un bajo de rock transformado en un B-26. Son completamente diferentes de lo que normalmente hago, sea lo que sea que signifique "normal". De todos modos, fue muy divertido hacerlo. Mientras que algunas de las piezas intensas que hago siento que tengo que hacerlas, como para purgarlas de mi sistema, que funciona la mitad del tiempo (suelo llevar esas cosas conmigo), quería hacerlas por diversión y son una gran distracción". -Derek Hess

    $962.00

  • Kuma OG Amarillo Verde The Prisoner Drug Bear Art Toy by Luke Chueh

    Luke Chueh Kuma OG Amarillo Verde The Prisoner Drug Bear Art Toy de Luke Chueh

    Kuma OG El Prisionero Amarillo Verde Oso de la Droga Juguete de Arte de Luke Chueh Edición Limitada Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista de Graffiti Callejero. Obra de arte de edición limitada de 2017 (438 ejemplares) con algodón, bolsa y tubo. Basada en la pintura original de Luke Chueh, «El Prisionero» reflexiona sobre el cautiverio en sus múltiples formas: física, mental y farmacológica. El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es un problema de salud mental que puede desarrollarse tras experimentar o presenciar un suceso que pone en peligro la vida, como un combate, un desastre natural, un accidente de tráfico o una agresión sexual. La dependencia de medicamentos con receta como el Percocet ha provocado graves problemas de adicción. Kuma OG The Prisoner Amarillo Verde de Luke Chueh: Expresión en vinilo del confinamiento emocional en el arte pop callejero y el grafiti Kuma OG The Prisoner Amarillo Verde es una figura de vinilo de edición limitada creada en 2017 por Luke Chueh, un artista afincado en Los Ángeles conocido por fusionar temas emotivos y oscuros con un diseño limpio y accesible. Esta versión de The Prisoner se produjo en una tirada de 438 piezas e incluye una bolsita forrada de algodón y un tubo verde tipo receta médica, reforzando así el mensaje de la figura sobre la medicación, la dependencia y los problemas de salud mental. Inspirada en la pintura original de Chueh, The Prisoner representa a un personaje con aspecto de oso, atrapado en una pose de desesperación, abrazando sus rodillas con la cabeza gacha. Esta edición en vinilo verde, subtitulada Amarillo Verde, amplía la reflexión de la serie sobre el atrapamiento psicológico al que se enfrentan muchas personas como consecuencia del trauma y la cultura farmacéutica moderna, a la vez que contribuye al lenguaje visual del arte pop urbano y el grafiti. Simbolismo farmacéutico y lenguaje emocional en un soporte de vinilo La tonalidad Amarillo Verde confiere a la pieza una estética estéril y medicinal, reforzada por su presentación en un tubo de prescripción verde translúcido con una etiqueta que evoca una variedad de cannabis. Esto no solo vincula la figura con el mundo farmacéutico, sino que también alude al cannabis y a mecanismos alternativos de afrontamiento. La postura estática y encorvada del oso comunica resignación y distanciamiento. Su forma es sencilla, pero cada aspecto —desde sus brazos curvados hasta su mirada esquiva— proyecta un vívido paisaje emocional. La figura no es antropomórfica en el sentido tradicional, pero su expresión es profundamente humana. Al encerrar la figura en una réplica de un envase de medicamentos, la obra llama la atención sobre cómo la sociedad aborda el dolor psicológico: mediante la contención y la sedación, en lugar de la resolución. La elección de Luke Chueh de utilizar vinilo como medio hace que la figura sea a la vez duradera e íntima, ofreciendo una presencia táctil que subraya su peso emocional. Luke Chueh y la narrativa visual del dolor y el aislamiento Luke Chueh es una figura clave en el movimiento de los juguetes de arte y el arte urbano pop y el grafiti, utilizando personajes de apariencia engañosamente tierna para explorar profundas realidades emocionales. Nacido en Estados Unidos, el arte de Chueh aborda con frecuencia la depresión, el trauma y la tensión entre la vida interior y la percepción externa. La serie «El Prisionero» es fundamental en su crítica a la salud mental y la cultura farmacéutica. Esta edición en particular, Amarillo Verde, comunica un tipo de tristeza muy específica: la que se oculta tras pastillas coloridas y diagnósticos simplificados. Está profundamente arraigada en la narrativa personal de Chueh y en su crítica social más amplia. La figura del oso, recurrente en su obra, se convierte en un símbolo del sufrimiento silencioso, que permanece confinado en silencio, esperando ser reconocido. Este juguete, aunque minimalista en su forma, es maximalista en su significado y demuestra la capacidad de los artistas urbanos y pop para abordar las crisis contemporáneas a través de una escultura minimalista y emocionalmente potente. El prisionero como objeto físico en el vocabulario del arte pop callejero y el grafiti Kuma OG The Prisoner Amarillo Verde se erige como un comentario táctil sobre la salud mental en una era de afrontamiento químico. Cada pieza de vinilo está empaquetada no solo con esmero, sino también con una intención temática: cada elemento, desde la etiqueta hasta el tubo de plástico verde, refuerza el núcleo conceptual de la obra. Refleja la experiencia de ser medicado y contenido, ofreciendo un juguete que actúa como un artefacto físico del encarcelamiento emocional. No es simplemente una figura para exhibir, sino para sentir y contemplar. A través de su obra, Luke Chueh continúa redefiniendo cómo la escultura y el arte coleccionable pueden servir como poderosos medios de expresión psicológica. Dentro del canon en evolución del Arte Pop Urbano y el Grafiti, esta pieza afirma que las formas más minimalistas a menudo encierran las verdades más profundas, invitando a coleccionistas y espectadores a afrontar la incomodidad y reconocer su peso.

    $320.00

  • In The Nature of Daydreaming No 2 PP HPM Archival Print by Helice Wen

    Helice Wen En la naturaleza de la ensoñación n.º 2 PP HPM Impresión de archivo de Helice Wen

    En la naturaleza de la ensoñación No 2 PP HPM Impresión de archivo de Helice Wen Edición limitada Pintada a mano Múltiple sobre papel de bellas artes de 290 g/m² Obra de arte moderna de artista pop. Prueba de impresión PP 2020 Firmada y marcada PP HPM Pintura acrílica Impresión con detalles pintados a mano Edición limitada Tamaño de la obra 17x24 Pigmento de archivo Bellas Artes. Explorando la fusión del arte pop callejero y el grafiti en "In The Nature of Daydreaming No 2" de Helice Wen El mundo del arte ha presenciado en los últimos tiempos una cautivadora fusión de estilos y técnicas, como lo demuestra "In The Nature of Daydreaming No. 2" de Helice Wen. Esta obra es un ejemplo estelar de cómo los artistas contemporáneos entrelazan elementos del arte pop urbano y el grafiti para crear obras innovadoras y visualmente impactantes. Lanzada en 2020, esta edición limitada de impresión múltiple pintada a mano (HPM) de calidad de archivo exhibe la visión única de Wen, fusionando técnicas tradicionales de bellas artes con la energía cruda y expresiva del arte urbano. Helice Wen, artista reconocida por su obra emotiva y evocadora, aporta una perspectiva fresca al arte pop. Su obra "In The Nature of Daydreaming No. 2" destaca especialmente por el uso de pintura acrílica sobre papel de bellas artes de 290 g/m², una elección que refleja la combinación de durabilidad y delicadeza en su trabajo. La obra, de 43 x 61 cm, es testimonio de su dominio tanto de la escala como del detalle. La importancia de las pruebas de imprenta (PP) en el arte contemporáneo La edición PP, o Prueba de Impresor, de esta obra ocupa un lugar especial en el mundo del arte. Tradicionalmente, las pruebas de impresor se consideraban parte del proceso de grabado, reservadas para el uso del impresor y no destinadas a la venta. Sin embargo, en el arte contemporáneo, estas pruebas han adquirido valor como piezas únicas, a menudo más codiciadas que las ediciones estándar debido a su rareza y a la participación directa del artista. La decisión de Wen de firmar y marcar esta pieza como PP HPM aumenta aún más su exclusividad y atractivo para los coleccionistas. El arte de la pintura a mano: un puente entre las bellas artes y la estética urbana El carácter artesanal de esta obra es un aspecto crucial de su encanto y valor. Los detalles pintados a mano en el arte implican que el artista añada toques personales a cada impresión, haciendo que cada pieza de la edición sea única. En el contexto de la obra de Wen, esta práctica difumina la línea entre las impresiones artísticas tradicionales y la espontaneidad e individualismo del arte urbano. El uso de pintura acrílica para los detalles pintados a mano en «In The Nature of Daydreaming No 2» no solo añade textura y profundidad a la obra, sino que también la impregna de la energía cruda característica del grafiti. Calidad de archivo y su papel en la conservación del arte moderno El uso de pigmentos de archivo en las bellas artes es otro aspecto que distingue la obra de Wen. Estos pigmentos son conocidos por su durabilidad, lo que garantiza que la obra no se decolore ni se deteriore con el tiempo. Esta longevidad es esencial para coleccionistas y amantes del arte que consideran la compra de estas piezas como una inversión. El papel de bellas artes de 290 g/m² utilizado en esta impresión contribuye aún más a su durabilidad, logrando un equilibrio óptimo entre gramaje y textura. En resumen, «In The Nature of Daydreaming No 2» de Helice Wen es un ejemplo fascinante de cómo los artistas contemporáneos fusionan el arte pop urbano, el grafiti y las bellas artes. Mediante la elección del medio, los detalles aplicados a mano y la atención a la calidad de archivo, Wen ha creado una obra que no solo destaca en el panorama del arte moderno, sino que también desafía y expande los límites de las formas artísticas tradicionales.

    $676.00

  • Test Print 11 HPM Silkscreen by Steve Seeley

    Steve Seeley Impresión de prueba 11 HPM Serigrafía de Steve Seeley

    Prueba de impresión 11. Serigrafía de 20 colores impresa a mano sobre papel Mohawk Superfine UltraWhite de los artistas pop Steve Seeley y Curtis Readel. Obra de arte rara. Prueba de impresión original de 2019, con bordes irregulares, firmada por Steve Seeley y Curtis Readel. Número 1/1. Tamaño: 18 x 24 pulgadas. Prueba de impresión, 2019. Varios artistas de POP!NK, incluidos Steve Seeley y Curtis Readel. Varios colores, de 8 a 20, sobre papel Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb. Bordes sin rematar. 18” x 24”. Ejemplar único, firmado por Steve Seeley y Curtis Readel; marcado 1/1. Impreso por POP!NK Editions.

    $631.00

  • Jackie's Skyview Drive In Archival Print by Robert Mars

    Robert Mars Jackie's Skyview Drive en impresión de archivo de Robert Mars

    Impresiones artísticas de edición limitada de Jackie's Skyview Drive In en papel artístico Hahnemühle William Turner de 310 g/m² del artista de arte callejero y cultura pop Robert Mars. Impresión de pigmentos de archivo de Jackie's Skyview Drive In sobre papel Hahnemühle William Turner Matte Fine Art Paper, 310 g/m² • Barnizada a mano • 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) Firmada y numerada a mano por el artista Robert Mars

    $256.00

  • Lil' Tuff Junk Left Silkscreen Print by Emek Golan

    Emek Golan Lil' Tuff Junk Left Serigrafía de Emek Golan

    Lil' Tuff Junk Left Serigrafía de Emek Golan Impresa a mano sobre papel de bellas artes con estampado de marihuana y cannabis. Obra de arte de edición limitada. Edición limitada de 2020, firmada y numerada, de 200 ejemplares. Tamaño de la obra: 8x12. Impresión serigráfica sobre papel metalizado estilizado con marihuana. Criatura robótica fumando cannabis. Síntesis artística de Emek Golan «Lil' Tuff Junk Left» de Emek Golan es una serigrafía singular que captura la esencia del arte pop urbano y el grafiti, reflejando el enfoque innovador del artista tanto en el contenido como en el medio. Esta pieza forma parte de una edición limitada, elaborada artesanalmente sobre papel de aluminio con motivos de marihuana, demostrando el compromiso de Golan con la creación de arte visualmente estimulante y conceptualmente desafiante. La obra de Golan es una cautivadora fusión de técnicas tradicionales y modernas, que encarna el espíritu del arte pop urbano en su ejecución y la esencia del grafiti en sus matices estilísticos. «Lil' Tuff Junk Left» presenta una criatura robótica fumando cannabis, un tema que invita a reflexionar sobre la tecnología, el consumo de sustancias y, quizás, la dicotomía entre lo orgánico y lo sintético. Al elegir papel de aluminio con motivos de marihuana, Golan no solo hace referencia a la contracultura asociada al cannabis, sino que también realza el impacto visual de la obra a través de sus cualidades reflectantes y texturizadas. Artesanía y atractivo de edición limitada La serigrafía, de 20x30 cm, es una muestra del dominio de Golan en la técnica del grabado. La complejidad de la imagen, con sus intrincadas líneas y capas, demuestra su habilidad para manejar el proceso de serigrafía con precisión y creatividad. Cada una de las 200 piezas de la edición está firmada y numerada, lo que indica la participación directa del artista y la condición de la obra como pieza de colección. La edición limitada garantiza que cada grabado sea una pieza única, codiciada por coleccionistas y admiradores de la obra de Golan. Profundidad conceptual en el arte pop callejero «Lil' Tuff Junk Left» es más que una simple obra visual; está impregnada de la profundidad conceptual que caracteriza la obra de Emek Golan. La figura robótica, adornada con elementos mecánicos y botánicos, funciona como metáfora de la intersección entre naturaleza y tecnología. Esta obra invita al espectador a reflexionar sobre la creciente integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana o a considerar cómo la sociedad utiliza la tecnología y las sustancias para medicar o alterar la conciencia. Integración de la estética del arte callejero La obra también se alinea con la estética del arte urbano por su audacia y accesibilidad. El uso que hace Golan de colores vibrantes y una temática cautivadora resuena con el lenguaje visual del grafiti, conocido por su potente imaginería y su interacción con el público. «Lil' Tuff Junk Left» podría encontrar fácilmente su lugar en los muros de paisajes urbanos, pero se presenta en un formato que permite apreciarla en entornos personales e íntimos. «Lil' Tuff Junk Left» de Emek Golan contribuye significativamente al discurso del arte pop urbano y del grafiti. Encarna la visión única del artista y subraya su papel como innovador. La pieza es un testimonio del poder del arte de edición limitada para cautivar y provocar, asegurando a Golan un lugar en el panteón de los artistas visuales contemporáneos.

    $221.00

  • Obey Noir Flower Woman- Red Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Obey Noir Flower Woman - Serigrafía roja de Shepard Fairey - OBEY

    Obey Noir Flower Woman - Serigrafía roja de edición limitada de 4 colores impresa a mano sobre papel artístico fino Speckletone de Shepard Fairey. Arte callejero raro. Artista de arte pop OBEY. Serigrafía firmada y numerada OBEY NOIR FLOWER WOMAN (ROJA) 45,7 cm x 61 cm Edición de 400 27 de enero de 2022 El estampado «Mujer Flor» de Obey Noir se inspira en el diseño Art Déco y las portadas de álbumes de la música Dark Wave. La imagen admite diversas interpretaciones. Principalmente, la veo como un homenaje a los idealistas que protegen el medio ambiente, cultivan la justicia y mantienen el optimismo en lo más profundo de su ser. Todos enfrentamos desafíos y hostilidades, pero las fuerzas externas no controlan nuestra fuerza interior ni nuestro idealismo. ¡Nosotros sí! El idealismo impulsa a la acción. Quienes perpetran injusticias se valen de la apatía para salirse con la suya. Cultiva tu idealismo interior y tus acciones constructivas surgirán naturalmente. – Shepard

    $384.00

  • Icky Mouse Original Colored Pencil Drawing by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Icky Mouse Dibujo a lápiz de color original de Brandon Sopinsky

    Obra de arte original y única de Icky Mouse, realizada con lápices de colores sobre papel reciclado por el popular artista de graffiti callejero Brandon Sopinsky. Dibujo original a lápiz de color de Icky Mouse, 2013, por Brandon Sopinsky

    $352.00

  • Supreme Gucci Smashup Pill Inverse Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Supreme Gucci Smashup Pill Inverse Skateboard Denial - Daniel Bombardier

    Supreme Gucci Smashup Pill - Impresión de pigmento de archivo de edición limitada de Inverse Fine Art sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío por el artista de graffiti callejero Denial- Daniel Bombardier. Edición limitada numerada de 50 unidades de la obra de arte para monopatín de 2022. Tamaño: 8,25 x 32 pulgadas. Transferencia de impresión de pigmentos de archivo sobre tabla de skate Steep Natural prensada en frío. Tamaño: 8,25 x 31,875 pulgadas. Lanzamiento: 28 de junio de 2022. Desde el logo de Gucci, Louis Vuitton y Supreme hasta los perfumes de Chanel y las tarjetas de crédito, utiliza estos productos culturales con la intención de protestar contra el sistema que los originó. De este modo, los recontextualiza y los transforma de productos comerciales en su legado cultural.

    $613.00

  • Delicious Lambfruit- Hohokum Giclee Print by Richard Hogg

    Richard Hogg Delicioso Lambfruit- Hohokum Giclee Print de Richard Hogg

    Deliciosa Lambfruit - Impresión giclée de edición limitada Hohokum en papel de bellas artes de Richard Hogg, artista callejero contracultural. Serie de arte de videojuegos Hohokum, impresión original de Richard Hogg.

    $217.00

  • Skeleton Heart Blotter Paper Archival Print by Tara McPherson

    Tara McPherson BLOTTER Impresión de archivo de papel secante de ARTIST

    Compra TITLE Arte de impresión de pigmentos de archivo de bellas artes de edición limitada en papel secante perforado. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XX Archival Pigment Print en papel secante perforado Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas Lanzamiento: 19 de abril de 2022 Las ediciones limitadas de papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey.

    $360.00

  • Venta -15% Train 6 HO Graffiti Train Art Toy Sculpture by LushSux

    LushSux Train 6 HO Graffiti Train Art Juguete Escultura de LushSux

    Tren 6. Obra original en acrílico sobre maqueta de tren a escala HO: escultura de vagón de carga, realizada por el artista callejero de graffiti y artista pop moderno LushSux. Grafiti/pintura throw-up original firmada en 2014 sobre maqueta de tren HO. Tamaño de la obra: 14x3. Lush es un modelo masculino y, a veces, un grafitero de renombre internacional. Analizando "Train 6" de LushSux: Un mundo en miniatura del arte del grafiti «Tren 6» es una pieza fascinante dentro de la colección del artista callejero LushSux, conocido por su enfoque directo y a menudo provocador del arte pop moderno. Esta obra en particular es una pieza original de 2014, que presenta un vibrante grafiti aplicado a un vagón de tren a escala HO. La pieza mide 35,5 x 7,5 cm, lo que exige una meticulosa atención al detalle y una mano firme para mantener la integridad del estilo del grafiti en una escala tan pequeña. Esta obra es un ejemplo característico del arte pop callejero, un género que fusiona la estética cruda y enérgica del arte urbano con el atractivo de la cultura de masas del arte pop. El enfoque innovador de LushSux hacia el arte callejero en trenes a escala LushSux, artista australiano cuya obra ha sido tanto elogiada como criticada, se desenvuelve en la escena global del arte urbano, dando visibilidad a su trabajo y generando a menudo debate. Su elección de utilizar un tren a escala como lienzo para "Train 6" es emblemática de su enfoque innovador del arte urbano, ya que encapsula la esencia del grafiti en una forma tradicionalmente asociada con la precisión y la nostalgia, en lugar de la naturaleza subversiva del arte urbano. La obra exhibe el estilo dinámico de LushSux, caracterizado por líneas audaces y colores llamativos, que captan la atención a pesar del reducido tamaño del lienzo. Mediante este medio, LushSux desafía la percepción del espectador sobre dónde puede existir el arte urbano, sugiriendo que cualquier objeto puede convertirse en un vehículo para la expresión artística. La importancia cultural y artística de "Tren 6" «Train 6» es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que tiende un puente entre el mundo underground del arte urbano y el hobby más convencional del coleccionismo de trenes a escala. La firma de LushSux en el tren a escala traslada un elemento de la calle a un contexto diferente, invitando a los espectadores a reconsiderar los límites entre el arte pop urbano y el grafiti. Al firmar la obra, LushSux afirma su autenticidad y valor, posicionándola como un objeto de colección tanto en el mundo del arte como en la subcultura de los aficionados a los trenes a escala. La pintura representa una confluencia de subculturas, y sirve como testimonio de la versatilidad y el amplio alcance del arte urbano. A través de obras como «Train 6», LushSux continúa provocando, entreteniendo y elevando el estatus del arte urbano en la escena artística contemporánea.

    $1,060.00 $901.00

Green

Tonos esmeralda: El uso del verde en el arte pop callejero y el grafiti

El surgimiento del verde en la cultura visual urbana

El verde, color de la naturaleza y el renacimiento, ha dado un salto significativo del mundo natural a la jungla urbana, afianzando su presencia en el arte pop urbano y el grafiti. Como color, el verde tiene la capacidad única de transmitir una amplia gama de emociones y mensajes, desde la tranquilidad y el crecimiento hasta la envidia y el vigor. En el arte pop urbano y el grafiti, el verde no es solo un color; es una declaración. Introduce un fragmento del mundo natural en el entorno a menudo austero y de hormigón de la ciudad, proporcionando un marcado contraste que puede insuflar vida a estructuras y superficies inanimadas.

Aspectos técnicos del verde en el arte callejero

La aplicación técnica del verde en el arte urbano es tan variada como sus tonalidades. En el arte pop callejero, el verde se encuentra en una amplia gama de colores, desde los verdes lima brillantes que captan la atención hasta los tonos oliva apagados que sugieren sofisticación y naturalidad. Los grafiteros prefieren este color por su capacidad para crear ambiente. El verde puede aportar serenidad a una obra o darle un toque de vitalidad. El tono elegido puede afectar significativamente la interacción de la obra con la luz y su entorno, influyendo en cómo la percibe el público.

El verde como significante cultural en el arte

Culturalmente, el verde posee un gran significado que los artistas urbanos y pop aprovechan. Es un color que puede representar movimientos políticos, activismo ambiental y cambio social. En el arte urbano pop y el grafiti, el verde se emplea a menudo para establecer conexiones con estos temas, utilizando su capital cultural para amplificar un mensaje o una causa. Este simbolismo perdura en el público; el verde puede suscitar el reconocimiento y la conexión con la narrativa subyacente de la obra.

Dinámica del color: El verde en la composición

En cuanto a la dinámica del color, el verde destaca por su versatilidad. Puede armonizar o contrastar dentro de una composición, según su aplicación. La teoría del color empleada por los artistas del arte urbano y el grafiti a menudo incorpora el verde para integrarlo armoniosamente con otros tonos naturales o para resaltar sobre un fondo complementario, como el rojo o el naranja. En composiciones donde el verde se usa junto con tonos azules, suele evocarse una sensación de tranquilidad y naturalidad. En contraste, su uso con amarillos puede crear un efecto energizante y vibrante.

El simbolismo y la utilidad del verde en el arte urbano

El simbolismo del verde en el arte urbano va más allá de su atractivo visual. Es un color valioso, que se utiliza con frecuencia para crear una sensación de espacio y profundidad en una obra. Sus diversas tonalidades pueden añadir dimensión y la ilusión de textura, lo cual resulta especialmente útil en las superficies planas que suelen servir de lienzo para los artistas callejeros. Además, el verde tiene la capacidad innata de atraer la mirada, funcionando como punto focal o como medio para dirigir la atención del espectador hacia elementos específicos de la obra.

El verde en el futuro del arte callejero y pop

De cara al futuro del arte pop urbano y el grafiti, el papel del verde parece destinado a cobrar aún mayor relevancia. Con la creciente conciencia sobre los problemas ambientales, el verde se ha convertido en un color de activismo, un llamado visual a la acción. El uso continuo del verde en el arte urbano refleja no solo preferencias estéticas, sino también una conciencia colectiva que resuena con las preocupaciones contemporáneas. Su aplicación en murales, instalaciones y obras independientes probablemente evolucionará. Aun así, el mensaje del verde permanecerá claro: es un color de vida, de pensamiento y de la omnipresente relación entre lo urbano y lo natural. En todas sus tonalidades, desde el neón hasta el verde bosque, el verde en el arte pop urbano y el grafiti es un puente entre mundos. Es un recordatorio de lo orgánico dentro de lo artificial, una explosión de vitalidad en el lienzo gris de la ciudad. Su aplicación es tan reflexiva como impactante, y cada tono se selecciona por su capacidad de comunicar, de destacar y de representar la miríada de ideas que el verde encapsula. Ya sea que susurre crecimiento o grite cambio, el verde es un color que exige ser visto y considerado dentro de la paleta más amplia de la expresión urbana.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Tecnología de Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Ingresa en

    ¿Ha olvidado su contraseña?

    ¿Aún no tienes una cuenta?
    Crear una cuenta