Monstruo
-
Tim Doyle Gojira vs The Smoke Monster AP Impresión de serigrafía de Tim Doyle
Gojira contra el Monstruo de Humo - Prueba de Artista AP - Edición Limitada - Serigrafía de 4 colores impresa a mano en papel de bellas artes natural Cougar Brand de 100 lb por el artista pop Tim Doyle. Prueba de artista AP 2013 Firmada y marcada como AP Tamaño de la obra 18x24 Serigrafía a cuatro colores, impresa a mano. Mide 45,7 x 61 cm y está firmada por el artista. Impresa en papel artístico natural Cougar Brand de 270 g/m².
$332.00
-
Skinner Grito deteriorado en el corazón del hombre Giclee Print por Skinner
Grito Decaído en el Corazón del Hombre, Impresión Giclée de Edición Limitada sobre Papel de Algodón aterciopelado de Skinner, artista callejero contracultural. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una meticulosidad calculada.
$138.00
-
Dalek- James Marshall Serigrafía Space Monkey verde y amarillo AP de Dalek- James Marshall
Serigrafía Space Monkey verde y amarilla AP de Dalek-James Marshall. Prueba de artista. Serigrafía impresa a mano sobre papel de bellas artes. Edición limitada. Arte pop callejero y grafiti. Prueba de artista AP 2002 Firmada y marcada AP Edición limitada Tamaño de la obra 18x24 "Space Monkey Green Yellow AP" de James Marshall: Una vibrante fusión de arte callejero y pop La serigrafía "Space Monkey Green Yellow AP" de Dalek, también conocido como James Marshall, es una vibrante expresión del estilo distintivo del artista, que se sitúa entre el arte urbano y una estética pop lúdica. Creada como Prueba de Artista (PA) en 2002, esta serigrafía de edición limitada, impresa a mano sobre papel de bellas artes, refleja la fusión de la sensibilidad de la cultura urbana con la audacia del arte pop. Firmada y marcada como PA, esta obra forma parte de una tirada exclusiva que sigue siendo muy codiciada por los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti. La pieza mide 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), lo que permite que el icónico personaje "Space Monkey" capte la atención, mientras que la combinación de colores verde y amarillo realza el impacto visual. El personaje "Space Monkey" de Dalek es una figura recurrente en su obra, a menudo vista como un avatar de la exploración que el artista realiza de la emoción, la identidad y la condición humana. Este personaje, con sus ojos desmesurados y su forma caricaturesca, irradia una curiosidad lúdica y una alienación recurrentes en el arte urbano y la cultura pop. La serigrafía añade complejidad a la obra, ya que cada capa aplicada a mano contribuye a la profundidad y la textura que dan vida a la imagen. Explorando el significado artístico de la serigrafía de Dalek La obra de James Marshall como Dalek ha contribuido significativamente al diálogo artístico entre el arte urbano y el arte pop. Su serigrafía "Space Monkey Green Yellow AP" encapsula los elementos caprichosos y provocativos que suelen estar presentes en su arte. El personaje, flotando sobre un fondo austero, se encuentra en un estado de exploración lúdica, un sentimiento que resuena con la libertad y la espontaneidad del arte del grafiti. Al mismo tiempo, las líneas limpias y los colores vibrantes reflejan la influencia del arte pop, creando un puente entre la contracultura y la cultura dominante. La elección del artista de una prueba de artista para esta pieza subraya su singularidad y la naturaleza personal del proceso de serigrafía. Las pruebas de artista son tradicionalmente las primeras impresiones obtenidas de la pantalla, utilizadas para evaluar la calidad de la tirada. Al firmar y lanzar un número limitado de estas pruebas, Dalek ofrece a los coleccionistas una muestra del proceso creativo, una instantánea de la obra en su etapa inicial. Resonancia cultural de "Space Monkey Green Yellow AP" en la comunidad artística La resonancia cultural de "Space Monkey Green Yellow AP" de Dalek dentro de la comunidad del arte pop urbano y el grafiti es innegable. Como parte de la escena artística de principios de los 2000, esta impresión representa un período en el que el arte urbano comenzó a ganar reconocimiento y aceptación generalizados en el mundo del arte. Con su atractivo transversal, la obra de Dalek ha desempeñado un papel fundamental en esta transición, llevando la energía y el espíritu del arte urbano a galerías y colecciones privadas. El carácter de edición limitada de la serigrafía añade un toque de exclusividad, reflejando la naturaleza a menudo efímera del arte urbano. Al igual que el grafiti puede ser pintado encima o desvanecerse con el tiempo, la disponibilidad limitada de "Space Monkey Green Yellow AP" captura la urgencia y la rareza del arte urbano en una forma que los coleccionistas pueden preservar y apreciar a lo largo del tiempo. "Space Monkey Green Yellow AP" de James Marshall es una poderosa representación de la sinergia entre el arte pop urbano y el grafiti. Como prueba de artista, ocupa un lugar especial en el canon de la obra de Dalek. Ofrece una visión del proceso creativo del artista y una pieza tangible del movimiento que ha situado la estética urbana en la vanguardia del arte contemporáneo. La obra es un testimonio del atractivo perdurable de las imágenes inspiradas en la calle y su capacidad para desafiar, deleitar y conectar con públicos de todo tipo de apreciación artística.
$1,116.00
-
Adrian Cox Impresión de archivo de Night Song por Adrian Cox
Impresión de archivo "Canción Nocturna" de Adrian Cox. Impresión artística de edición limitada con pigmentos de archivo en papel Moab Entrada Rag blanco brillante de 290 g/m². Obra de arte pop moderna. Edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada, 2023. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Explorando la esencia de la impresión de archivo de Night Song de Adrian Cox «Night Song» de Adrian Cox es una obra cautivadora dentro del movimiento del arte pop urbano y el grafiti. Esta impresión artística de edición limitada, realizada con pigmentos de archivo, es un testimonio de la fusión de las influencias pop contemporáneas con la energía cruda y expresiva del arte urbano. La obra, impresa en papel Moab Entrada Rag blanco brillante de 290 g/m², responde al deseo del coleccionista moderno por piezas accesibles y profundas, basadas en técnicas modernas pero que a la vez evocan la naturaleza efímera del grafiti. La impresión, de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pulgadas), ofrece una narrativa visual que equilibra la línea entre la fantasía y la realidad, una exploración temática conjunta del arte pop urbano y el grafiti. Limitada a tan solo 50 ejemplares, la exclusividad de «Night Song» es parte de su atractivo; cada pieza está firmada y numerada por el propio Cox en 2023. Esta práctica remite al toque personal que suele encontrarse en el arte urbano, donde cada obra es única en su entorno y momento. La dinámica visual de Night Song A primera vista, "Night Song" cautiva al espectador con su audaz uso del color y la forma. La impresión presenta una vibrante yuxtaposición de un cielo nocturno repleto de estrellas, enmarcado por un contorno ígneo, que puede interpretarse como un portal o una frontera entre distintos mundos. Esta imaginería resuena especialmente en el arte pop urbano y el grafiti, donde el diálogo entre la obra y su entorno es fundamental. Aquí, la frontera podría representar el espacio, a menudo disputado, del arte urbano en el dominio público, un lugar donde la belleza se encuentra con la resistencia, donde el cielo nocturno puede verse envuelto en las llamas del escrutinio público o las políticas. Las figuras de la obra —espectrales y de otro mundo— poseen un peso narrativo innegable. Son, a la vez, parte del paisaje y claramente independientes de él, al igual que los grafiteros que dejan su huella en el lienzo urbano. El uso de papel de trapo para la impresión subraya las cualidades texturales del arte urbano, donde el medio interactúa con el mensaje y la experiencia táctil es tan esencial como la visual. Significado cultural y coleccionabilidad "Night Song" se consolida como una obra de arte coleccionable. Su edición limitada garantiza que cada pieza sea un fragmento de historia, un punto fijo en la siempre cambiante narrativa del arte pop urbano y el grafiti. Este tipo de arte atrae al coleccionista moderno por su dinamismo, su originalidad y su capacidad para comunicar temas complejos a través de la cultura pop y la estética urbana. La elección del papel Moab Entrada Rag es un guiño consciente a la calidad y la durabilidad, que contrasta con la naturaleza efímera del arte urbano tradicional. El papel Entrada Rag es reconocido por su reproducción cromática, un aspecto crucial para preservar los tonos vivos y los profundos contrastes que hacen que "Night Song" destaque. Al trasladar la inmediatez y la vitalidad del arte urbano a un soporte diseñado para perdurar, Cox tiende un puente entre la fugacidad del grafiti y la permanencia que buscan los coleccionistas. La contribución de Adrian Cox al arte moderno "Night Song" de Adrian Cox constituye una importante contribución al debate sobre el arte moderno. Refleja el diálogo actual sobre el lugar del arte pop urbano y el grafiti en el mundo del arte. Al igual que muchas otras obras del género, esta pieza desafía las nociones tradicionales de lo que puede ser el arte. Traspasa los límites, literal y metafóricamente, e invita al espectador a reconsiderar ideas preconcebidas sobre el valor, la permanencia y el espacio que el arte ocupa en nuestras vidas. Como obra que desafía la categorización fácil, "Night Song" simboliza cómo los artistas modernos fusionan estilos y filosofías. La obra de Cox se sitúa en la intersección del espíritu rebelde del arte urbano y la adopción de la cultura de masas y la iconografía por parte del artista pop. Es, a la vez, una celebración de la expresión individual y una experiencia colectiva, al igual que lo mejor del arte urbano, que interpela tanto a comunidades como a individuos. La maestría de "Night Song" de Adrian Cox es un testimonio de la fusión entre la cultura pop y el arte urbano, una combinación que sigue cautivando y provocando. Es una obra que encapsula el espíritu de nuestra época, donde las líneas entre el arte elevado y el arte accesible se difuminan cada vez más y donde la voz de la calle es tan poderosa y conmovedora como la de cualquier galería establecida.
$452.00
-
Skinner Cosecha de almas Giclee Print por Skinner
Cosecha de Almas, Impresión Giclée de Edición Limitada sobre Papel de Algodón aterciopelado de Skinner, artista callejero contracultural. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una meticulosidad calculada.
$224.00
-
Tara McPherson Pink Skull Flower AP Impresión de archivo de madera cortada con láser por Tara McPherson
Lámina con estampado de calavera rosa y flores sobre panel de madera cortado con láser, enmarcada y lista para colgar, de Tara McPherson, artista pop moderna. Prueba de artista (PA). 24,384 cm x 35,56 cm (9,6 x 14 pulgadas). Impresión artística en madera de abedul sostenible de 1,27 cm (1/2 pulgada), acabado blanco brillante. Edición limitada de 20 ejemplares firmados y numerados a mano. Exclusiva de DesignerCon 2019.
$385.00
-
Brandon Sopinsky Lo que hay debajo del dibujo original a lápiz de color de Brandon Sopinsky
Lo que yace debajo: Obra de arte original y única realizada con lápices de colores sobre papel de bellas artes tintado por el popular artista de graffiti callejero Brandon Sopinsky. 2013 Firmado Lo que yace debajo Dibujo original a lápiz de color de Brandon Sopinsky
$352.00
-
Epyon5 Ya no me traes flores, Frankenstein. Serigrafía de Epyon5
Ya no me traes flores Frankenstein Serigrafía de Epyon5 Impresa a mano en papel de bellas artes Edición limitada Obra de arte serigráfica. Edición limitada de 58 ejemplares, firmada y numerada, 2016. Tamaño de la obra: 16 x 24 pulgadas. Serigrafía con tinta metálica. Ya no me traes flores, Frankenstein. Serigrafía de Epyon5 «Ya no me traes flores» es una serigrafía de edición limitada de 2016 de Epyon5, artista contemporáneo conocido por fusionar iconos del terror con la estética audaz del arte pop urbano y el grafiti. Esta serigrafía, realizada a mano y de 40,6 x 61 cm, se produjo en una edición limitada de 58 ejemplares, firmados y numerados. Con una impactante representación del monstruo de Frankenstein, la obra incorpora una composición majestuosa e inquietante, texturas superpuestas y tinta metálica para crear una pieza inolvidable. La mezcla de elementos góticos y urbanos convierte a esta obra en un ejemplo perfecto de cómo la imaginería del cine clásico sigue vigente en el arte urbano moderno. Simbolismo y estética visual Esta obra presenta al monstruo de Frankenstein en una pose poderosa y a la vez melancólica, bañado en profundos tonos azules que contrastan con los cálidos rojos y dorados metálicos del fondo. Su expresión solemne, con los ojos cerrados y un aire de resignación, evoca temas de soledad y una existencia incomprendida. El marco circular que rodea su cabeza imita la iconografía religiosa, elevándolo a un estatus casi santo, una figura condenada pero venerada. El título «Ya no me traes flores» refuerza este tema del abandono y la tristeza, haciendo referencia tanto a los matices trágicos del terror clásico como a la búsqueda perpetua de conexión del monstruo. Bajo su retrato, un corazón anatómico está encerrado en un escudo heráldico, rodeado de motivos florales, lo que sugiere que bajo su aterradora apariencia yace un ser capaz de sentir emociones y anhelar. Las rosas en las esquinas inferiores contribuyen a este simbolismo melancólico, representando el amor perdido, la decadencia y la fragilidad de la vida misma. Influencia del arte pop callejero y el grafiti La obra de Epyon5 se inspira en el arte pop urbano y el grafiti, y esta impresión refleja su fusión característica de imágenes de terror tradicionales con estética urbana. Las texturas superpuestas, los fondos desgastados y la aplicación de color a modo de plantilla imitan el lenguaje visual de los murales callejeros y los carteles pegados con engrudo. El uso de sombreado de medios tonos y un contraste marcado le confieren a la pieza un aspecto desgastado, como pintado a mano, que recuerda a los carteles despegados de las paredes de la ciudad. La incorporación de tinta metálica realza la influencia pop urbana, añadiendo profundidad y dimensión, a la vez que refuerza la idea del monstruo de Frankenstein como figura mítica tanto en el cine como en la historia del arte. La simetría estructurada y los detalles de filigrana de bordes definidos otorgan a la composición un aire casi propagandístico, reflejando la influencia de los carteles políticos antiguos, pero reinterpretados para conectar con la cultura urbana contemporánea. Coleccionabilidad e impacto cultural Esta serigrafía, una edición limitada de 58 ejemplares firmados y numerados, es una pieza muy codiciada entre coleccionistas de arte urbano pop y grafiti, así como entre aficionados al cine de terror clásico. Su proceso artesanal garantiza que cada impresión presente ligeras variaciones, lo que aumenta su singularidad y autenticidad. El monstruo de Frankenstein ha sido una figura recurrente en la cultura popular, simbolizando temas como la alienación, los peligros de la ambición científica y la búsqueda de pertenencia. La interpretación de Epyon5 plasma estas ideas a través del lenguaje visual del arte urbano, transformando una leyenda cinematográfica en una obra icónica que trasciende el género de terror. La continua fusión de la iconografía del cine clásico con la serigrafía de inspiración urbana refuerza el poder perdurable del monstruo de Frankenstein como figura cultural, demostrando que, incluso en el arte moderno, sigue siendo temido y recordado con cariño.
$243.00
-
Kaws- Brian Donnelly Companion Flayed- Grey Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Compañero Flayed - Edición Limitada Gris, Juguete de Vinilo Coleccionable, Obra de Arte del Artista Pop Moderno Kaws. Edición limitada sin abrir de 2016. Medidas: 10,5 x 4,5 x 2,5 pulgadas / 16,7 x 11,4 x 6,4 cm. Explorando el compañero Flayed Grey de KAWS La figura "Companion Flayed Grey" de KAWS es una pieza clave en la trayectoria del arte urbano. Como artista pop contemporáneo, KAWS ha redefinido los límites del arte urbano y el grafiti, elevándolos a la categoría de alta cultura y diseño coleccionable. Esta pieza de edición limitada abierta de 2016 es un ejemplo paradigmático de su maestría. Se presenta en una figura de 26,7 x 11,4 x 6,4 cm que se ha conservado en su embalaje original intacto, ideal tanto para coleccionistas como para aficionados. "Companion" de KAWS se ha convertido en un referente dentro de su extenso portafolio, mostrando al personaje en diversas formas y técnicas. La versión "flayed" reduce al personaje a su esencia esquelética y evoca la vulnerabilidad y la complejidad subyacente que el arte urbano suele buscar transmitir. Lanzada junto con su exposición "Where The End Starts" en Fort Worth, Texas, la obra "Companion Flayed Grey" ha sido distribuida a través de KAWSONE, MoMA y el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, con una altura de 11 pulgadas. Significado del compañero desollado en el arte pop callejero La obra «El Compañero Desollado Gris» es un testimonio de la evolución del arte pop urbano. Al presentar una figura tradicionalmente caprichosa y lúdica en una forma diseccionada, KAWS invita a reflexionar sobre la intersección entre la fragilidad de la vida y la naturaleza a menudo robusta y vibrante del arte urbano. El tono gris de esta figura en particular añade un matiz sombrío a la pieza, reflejando posiblemente la jungla de asfalto que suele habitar el arte urbano. Sin embargo, no se erige como una mera representación del arte urbano, sino como un artefacto que tiende un puente entre los juguetes coleccionables y el arte significativo. Esta figura es importante por su estética y su papel en el diálogo más amplio sobre qué constituye el arte en el ámbito público. Al elevar el «Compañero» a la categoría de pieza de museo sin perder sus raíces en la cultura urbana, KAWS desafía y amplía la definición de arte pop urbano. Mediante su presentación en espacios prestigiosos, «El Compañero Desollado Gris» subraya la permeabilidad de los límites entre el arte comercial y el sector de las bellas artes. Serie complementaria de KAWS: Una reflexión sobre los objetos de colección modernos La serie Companion, especialmente la edición Flayed Grey, refleja el creciente interés por los juguetes de arte como objetos de colección legítimos. La capacidad de KAWS para cautivar la imaginación colectiva con sus figuras Companion ha elevado el estatus de los juguetes de arte, colocándolos al mismo nivel que las obras de arte tradicionales. El meticuloso diseño y producción del Companion Flayed Grey, con su detallada anatomía visible bajo un exterior translúcido, demuestra la dedicación de KAWS a la artesanía y la profundidad conceptual. Lanzado en edición abierta, el Companion Flayed Grey hace que la obra de KAWS sea accesible a un público más amplio, en consonancia con la naturaleza democrática del arte urbano. Encarna una fusión de la estética del arte pop urbano con el valor coleccionable y el atractivo de las piezas de edición limitada. Por lo tanto, el Companion Flayed Grey no es solo un icono cultural que captura la esencia del impacto de KAWS en el mundo del arte y su papel pionero en el movimiento del arte urbano.
$1,908.00
-
Shark Toof Soy un halcón Giclee Print por Shark Toof
Soy un halcón. Impresión giclée de edición limitada en papel de bellas artes texturizado para acuarela del artista de graffiti de la cultura pop Shark Toof. 2018 Firmado Edición limitada y numerada de 100 ejemplares. Tamaño de la obra: 16x16 pulgadas. Edición limitada de 100 ejemplares, firmados y numerados. 40,6 x 40,6 cm (55,9 x 55,9 cm con marco). Papel de bellas artes de 245 g/m² con textura de acuarela.
$209.00
-
Bwana Spoons Un equilibrio encantador. Acuarela original de Bwana Spoons
Un equilibrio encantador. Acuarela original de Bwana Spoons. Obra de arte única sobre papel de bellas artes tejido con bordes irregulares, realizada por un artista pop de arte callejero. Acuarela original firmada, 2006. Tamaño: 5,5 x 7,5 pulgadas. Un equilibrio encantador de Bwana Spoons: Equilibrio lúdico en el arte pop callejero y el grafiti «Un equilibrio encantador» es una acuarela original de 2006 de Bwana Spoons, realizada sobre papel verjurado de bellas artes de 14 x 19 cm. Conocido por sus personajes caprichosos, paletas de colores radiantes y la profunda imaginación que inspira la creación de mundos, Bwana Spoons plasma su singular mezcla de inocencia, extrañeza y abstracción narrativa en una composición compacta llena de deleite visual. La pintura presenta un personaje fantástico —mitad humanoide, mitad criatura— haciendo malabares o equilibrando un plato sobre su cabeza mientras monta o interactúa con una tortuga estilizada. Rodeada de motivos florales arremolinados, aguadas de color sueltas y densas texturas de pincel, la escena se convierte en una metáfora de la serenidad en medio del caos. Evoca calma emocional a la vez que rebosa energía. Como obra independiente dentro del género del Arte Pop Urbano y el Grafiti, representa la dedicación de Bwana Spoons a la narración fantástica a través de formas pictóricas accesibles. Carácter, gesto y movimiento simbólico La figura central de «Un equilibrio encantador» se caracteriza por extremidades exageradas, rasgos faciales estilizados y líneas expresivas que combinan la lógica caricaturesca con un movimiento surrealista. Sus brazos extendidos y piernas levantadas sugieren tanto acrobacias como un instante de suspensión en el aire. La amplia sonrisa, la nariz azul brillante y el remolino de cabello verde realzan el carácter caprichoso, convirtiendo a la figura en protagonista visual de una historia sin palabras. La tortuga bajo el personaje ancla la obra en un movimiento lento y una energía terrenal, reforzando el tema del equilibrio. El enfoque de Bwana Spoons en el diseño de personajes es no lineal y lúdico, rechazando la anatomía convencional en favor de formas fluidas y cargadas de significado emocional. Dentro del arte pop urbano y el grafiti, estos personajes funcionan como reflejos emocionales, canalizando la energía a través de la abstracción visual. La técnica de la acuarela y el mundo artesanal El uso que hace Bwana Spoons de la acuarela es denso, estratificado y de rica textura. En lugar de suaves aguadas o un minimalismo translúcido, su enfoque abraza la fusión de colores, pinceladas gruesas y vibrantes degradados. Los rosas, verdes, azules y tonos tierra de «Un equilibrio encantador» se funden entre sí con una armonía intencionada, creando un fondo que evoca un entorno natural fantástico sin caer en el realismo. El uso de color opaco en algunas secciones expande los límites del medio, sugiriendo la superposición de capas propia del muralismo o la serigrafía. Los bordes rasgados a mano del papel verjurado resaltan aún más la escala íntima y el carácter artesanal de la obra. Cada parte de la imagen vibra con movimiento, haciendo que incluso la quietud parezca viva. En el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti, esta pintura es una expresión a pequeña escala de una imaginación a gran escala. Cucharas Bwana y la celebración del diseño emocional «Un equilibrio encantador» ejemplifica la habilidad de Bwana Spoons para infundir bondad, rareza y narrativa en cada pincelada. Su obra no busca criticar ni confrontar; ofrece evasión, humor e introspección a partes iguales. Al crear criaturas extrañas en vibrante armonía con su entorno, Spoons invita al espectador a detenerse, observar y reconectar con una forma de alegría visual a menudo ausente en la cultura urbana contemporánea. El equilibrio que explora no es solo literal, sino emocional y visual. Como figura del arte pop urbano y el grafiti, Bwana Spoons sigue ofreciendo una puerta de entrada a mundos que se sienten a la vez personales y universales. Esta pieza nos recuerda que el arte puede ser delicado y extático a la vez; que el equilibrio, aunque fugaz, siempre merece ser plasmado en la pintura.
$575.00
-
Naoto Hattori Investigación de la mente Giclee Print por Naoto Hattori
Investigación de la obra de arte "Mente", impresión giclée de edición limitada, surrealista, sobre papel de bellas artes 100% algodón, del artista de graffiti de la cultura pop Naoto Hattori.
$211.00
-
Barnaby Ward Pedro, la impresión giclée deformada de mi hijo de Barnaby Ward
Pedro, la obra de arte deformada de mi hijo, impresión giclée de edición limitada en papel de algodón 100% de calidad de archivo del artista de graffiti de la cultura pop Barnaby Ward. Se trata de una reproducción giclée de calidad de galería en papel de algodón 100% libre de ácido, impresa con tintas de archivo. Cada reproducción se ofrece según el tamaño de la hoja e incluye un margen mínimo de una pulgada.
$159.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday United Kingdom UK- Black Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Holiday United Kingdom UK - Edición limitada en vinilo negro, juguete coleccionable, obra de arte del artista de graffiti callejero Kaws. Escultura de vinilo de arte fino 2021, temática navideña: Reino Unido (Negro). Vinilo fundido pintado. 25,7 x 13,0 x 8,9 cm (10-1/8 x 5-1/8 x 3-1/2 pulgadas). Sello en la parte inferior de los pies. Producido por AllRightsReserved, Hong Kong. Nuevo en caja. KAWS' Holiday United Kingdom-Black: Una representación simbólica en el arte callejero La edición Holiday United Kingdom UK-Black de KAWS es una pieza singular dentro del mundo de las figuras coleccionables de vinilo. Esta escultura de arte, lanzada en 2021, exhibe la estética característica del artista: una fusión de elementos del grafiti urbano con la sofisticación del arte contemporáneo. La figura, de vinilo fundido pintado, mide 25,7 x 13 x 8,9 cm y se distingue por la habilidad de KAWS para infundir emoción e historia a objetos inanimados, un testimonio de sus raíces en el arte pop urbano y el grafiti. Con el sello en la planta de los pies y producida por AllRightsReserved en Hong Kong, esta pieza coleccionable se presenta nueva en su caja, preservando la integridad y la frescura de la obra tal como la concibió el artista. Holiday United Kingdom-Black representa la práctica artística de KAWS y es un artefacto cultural que resuena con la dinámica sutil de la cultura urbana y su impacto en el mundo del arte en general. Significado cultural y artístico de la edición negra de Holiday UK de KAWS La edición Holiday UK-Black es emblemática de la influencia global de KAWS, siendo el Reino Unido un lugar clave en la historia y evolución del arte urbano. El color negro le confiere un aire de universalidad y sofisticación, permitiendo que los intrincados detalles y los icónicos ojos tachados resalten, invitando al espectador a un diálogo silencioso sobre la interacción entre el reconocimiento popular y sus orígenes underground. Esta pieza de arte coleccionable es más que un objeto de placer visual; es una declaración sobre la evolución del arte urbano hacia las esferas del arte refinado. Cada escultura de KAWS es un nodo en una red de arte pop urbano, conectando los puntos entre el grafiti, la cultura pop y las bellas artes. Al igual que otras piezas coleccionables de KAWS, la edición Holiday UK-Black se ha convertido en un objeto codiciado por su atractivo estético y la reputación del artista por transformar el arte urbano, de efímeras pinturas murales a perdurables objetos de colección de alta calidad. El Reino Unido de Holiday-Black en el continuo del arte callejero La figura Holiday UK-Black de KAWS refleja la continua evolución del arte urbano, sirviendo de puente entre sus inicios rebeldes y su estatus actual como género coleccionable. La inclusión de esta figura en la serie Holiday de KAWS destaca la versatilidad temática y la profundidad emocional que el arte pop urbano y el grafiti pueden transmitir. Es una representación física del diálogo entre el artista, el entorno y el público: un diálogo que KAWS ha dominado a través de su arte. Con la edición Holiday UK-Black, KAWS continúa influyendo en la narrativa del arte urbano, ampliando los límites de cómo se percibe y se colecciona esta forma de arte. La figura, con su presencia discreta pero profunda, es un testimonio del poder del arte urbano para decorar, comunicar y cautivar. La obra de KAWS, en particular esta edición, subraya el poder transformador del arte pop urbano como una fuerza cada vez mayor e influyente en la escena artística contemporánea.
$1,001.00
-
Mark Bode Impresión de archivo Pyramid Cheech de Mark Bode
Impresión de edición limitada de arte fino con pigmentos de archivo Pyramid Cheech en papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m² del artista de graffiti callejero pop moderno Mark Bode. Impresión de pigmentos de archivo en papel Moab Entrada Fine Art de 290 g/m² + Encendedor Zippo de metal. Tamaño: Impresión: 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pulgadas). Zippo: 6,1 x 1,3 cm (2,4 x 0,5 pulgadas). Lanzamiento: 29 de julio de 2021. Tirada: 50 ejemplares.
$291.00
-
Skinner La impresión giclée del gran deshielo de Skinner
La Gran Deshielo, edición limitada, impresión giclée sobre papel de algodón aterciopelado, obra del artista callejero contracultural Skinner. Skinner es un artista autodidacta que reside en Oakland, California, y que ha cultivado con meticulosidad un equilibrio entre murales extraordinarios, instalaciones extrañas y provocadoras, a la vez que mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y dragones, y las leyendas del heavy metal, la mente de Skinner es un caos psicosocial alimentado por una manipulación calculada.
$224.00
-
Jeff Soto Acuarela original desequilibrada de Jeff Soto
Acuarela original desequilibrada de Jeff Soto. Obra de arte única sobre papel de bellas artes tejido a mano con bordes irregulares, realizada por un artista pop de arte callejero. Acuarela original firmada, 2009. Tamaño: 7,75 x 7,75 pulgadas. Desequilibrio, de Jeff Soto: Capricho surrealista y emoción terrenal en el arte pop callejero y el grafiti. Off Balance es una acuarela original de 2009 del artista estadounidense Jeff Soto, realizada sobre papel verjurado de bellas artes y con unas dimensiones de 19,7 x 19,7 cm. Firmada por el artista, esta pieza única presenta una de las icónicas figuras híbridas de Soto, que combina elementos naturales con una expresión animada para ofrecer una metáfora visual de gran resonancia emocional. El personaje central se asemeja a un pino, estilizado con la textura de pincel y el degradado de color característicos de Soto, plasmados en vibrantes tonos verdes, azules y marrones terrosos. Con grandes ojos acuosos, una sutil sonrisa curva y brazos que sostienen un rodillo de pintura, la figura se yergue bajo un texto fluido que reza «off balance» (desequilibrio). Esta obra transmite un momento potente y a la vez lúdico de honestidad emocional a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti, combinando ilustración, surrealismo y la vulnerabilidad plasmada a mano en una sola imagen. Personaje y metáfora en armonía simbólica El universo visual de Jeff Soto se construye sobre el uso de personajes semiantropomórficos que se comunican a través de la expresión, la postura y contextos surrealistas, en lugar de mediante narraciones literales. En «Off Balance», la figura arbórea se convierte en un receptáculo de la condición humana; sus expresivos ojos y su postura suave reflejan una silenciosa inestabilidad emocional. El uso del rodillo de pintura refuerza el acto de creación como parte del desequilibrio, convirtiendo al personaje en sujeto y artista a la vez. Este simbolismo complejo es característico de la obra de Soto, donde cada figura posee un peso metafórico sin sacrificar la accesibilidad ni el encanto. Dentro del arte pop urbano y el grafiti, esta fusión de narrativa y emoción sitúa a Soto entre los pocos artistas capaces de comunicar la turbulencia interna a través de formas fantásticas. La acuarela como medio de caos controlado La elección de la acuarela por parte de Soto para «Off Balance» realza la atmósfera de la obra con una fluidez orgánica y una sutil gama tonal. Los bordes difuminados y la suavidad de las pinceladas, propios de esta técnica, complementan la temática emocional del sujeto, haciendo eco visual de la idea de desequilibrio y movimiento fluido. A diferencia de la precisión controlada de la tinta o el acrílico, la acuarela permite cierta incertidumbre, una elección acertada para una obra centrada en la vulnerabilidad. La aplicación de capas de color aporta dimensión a la textura del cuerpo del personaje, mientras que los contornos de tinta y los detalles faciales, cuidadosamente colocados, proporcionan claridad y dirección. El espacio en blanco que rodea la figura, sobre el papel verjurado de bellas artes, permite que esta y su texto ondulante respiren, manteniendo el equilibrio incluso al abordar su ausencia. Jeff Soto y la ecología del sentimiento en el lenguaje visual urbano La obra de Jeff Soto se sitúa en la intersección entre la energía del grafiti y el tono onírico del surrealismo pop. En «Off Balance», combina estos elementos con una sutil narrativa emocional, ofreciendo una pintura que resulta a la vez profundamente personal y universalmente accesible. Sus personajes no gritan, sino que transmiten emociones. Su paleta no desentona, sino que armoniza. Su presencia en el género del arte pop urbano y el grafiti se define por su singular capacidad para plasmar la complejidad emocional en una forma visual arraigada en la naturaleza, la nostalgia infantil y la mitología visual. «Off Balance» no es solo una pintura; es un pequeño pero poderoso recordatorio de cómo el desequilibrio puede ser bello, expresivo y artístico cuando se le da forma. A través de su pincel, Soto captura la fragilidad de mantenerse en pie en un mundo cambiante, árbol a árbol.
$800.00
-
Clint Wilson Serigrafía Mog Moog de Clint Wilson
Mog Moog Edición Limitada Serigrafía de 4 colores impresa a mano sobre papel artístico del artista Clint Wilson. Edición limitada de 150 ejemplares, firmada y numerada, de 2010. Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas.
$159.00
-
Kaws- Brian Donnelly Kachamukku- Juguete negro de bellas artes de Kaws- Brian Donnelly
Kachamukku - Juguete de arte coleccionable de vinilo de edición limitada en negro, obra de arte del artista pop moderno Kaws. Edición abierta descatalogada de 2022. Medidas: 32 x 20,3 x 15,2 cm (12,6 x 8 x 6 pulgadas). Nueva en caja. Kachamukku-Black de KAWS: Una convergencia de la cultura pop y el arte La figura Kachamukku-Black de KAWS representa una singular fusión entre la cultura pop y el arte contemporáneo, convirtiéndose en una pieza clave del mundo de las figuras de vinilo. Lanzada inicialmente en Japón el 9 de octubre de 2021 y posteriormente en KAWSONE el 5 de abril de 2022, esta pieza constituye el quinto lanzamiento de KAWS en 2021. Con unas dimensiones de 32 x 20 x 15 cm, la figura es una creativa combinación inspirada en la famosa serie de televisión japonesa Hirake! Ponkikki. La figura de Kachamukku es un híbrido de dos personajes de la serie, Gachapin y Mukku, conocidos por sus divertidas batallas en competiciones infantiles. Vestida completamente de negro, esta pieza de colección se distingue por los característicos ojos en forma de X y orejas con forma de hueso cruzado de KAWS, fusionando el estilo icónico del artista con la forma caprichosa de los personajes de la serie. Como edición abierta fuera de producción, la figura Kachamukku-Black es un testimonio de la versatilidad y la influencia global del arte pop callejero y el arte del grafiti. La exploración artística de KAWS en la figura negra de Kachamukku La obra de KAWS ha desafiado constantemente los límites del arte pop urbano, incorporando a menudo elementos de la cultura popular para crear arte que conecta con un público amplio. La figura Kachamukku-Black es una manifestación de este enfoque, inspirada en un querido programa infantil para crear una pieza nostálgica y vanguardista. Su elegante acabado negro le confiere un toque contemporáneo. A su vez, la pose lúdica y la fusión de las características de Gachapin y Mukku hacen un guiño a la inocencia y la diversión de la televisión infantil. El lanzamiento de esta pieza de colección a través de KAWSONE permitió que un público más amplio se acercara a la obra de KAWS, subrayando el compromiso del artista por hacer que el arte pop urbano sea accesible para todos. La asociación de la figura con Hirake! Ponkikki rinde homenaje a este referente cultural y refleja el respeto del artista por la narrativa y la creación de personajes inherentes a la programación infantil. La figura Kachamukku-Negra, con sus intrincados detalles y fusión de formas, es un ejemplo paradigmático de cómo el arte callejero puede trascender los lienzos tradicionales y convertirse en parte de la conciencia cultural colectiva. Impacto cultural del Kachamukku-Negro en el arte callejero El lanzamiento de la figura Kachamukku-Black de KAWS ha contribuido significativamente al debate sobre el impacto cultural del arte urbano en el mercado de figuras coleccionables de arte. Al apropiarse de personajes de una serie infantil japonesa e infundirles su singular lenguaje artístico, KAWS tiende un puente entre Oriente y Occidente, entre el entretenimiento infantil y el coleccionismo adulto. Esta figura no solo demuestra la habilidad del artista para fusionar diferentes elementos culturales, sino que también resalta el atractivo universal de su arte. En el ámbito del arte pop urbano y el grafiti, la figura Kachamukku-Black se erige como un artefacto cultural, una representación de la fluidez y la adaptabilidad del arte urbano. Es una pieza que encarna el espíritu subversivo del grafiti y el atractivo masivo del arte pop, culminando en una obra que es a la vez un homenaje a una entrañable serie de televisión y una pieza de arte moderno con identidad propia. A medida que el arte callejero continúa evolucionando, la figura Kachamukku-Black de KAWS ejemplifica el potencial del género para intersectar con diversas facetas de la cultura pop, creando arte significativo y ampliamente apreciado.
$1,001.00
-
ZERO Skateboards Iron Maiden Piece of Mind Skateboard Art Deck de ZERO x Iron Maiden
Iron Maiden - Piece of Mind Edición Limitada. Diseño de tabla de skate serigrafiada por los artistas de la cultura pop urbana ZERO x Iron Maiden.
$206.00
-
Jason Freeny Impresión de archivo de papel secante Melty por Jason Freeny
Melty Blotter Paper Edición Limitada Impresión de Pigmento de Archivo Arte en Papel Secante Perforado por Jason Freeny, arte pop de la cultura LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Estas ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. La alineación de las perforaciones sobre la ilustración puede variar ligeramente con respecto al ejemplo mostrado.
$352.00
-
BE@RBRICK Cazafantasmas Stay Puft Marshmallow Man 100% y 400% Be@rbrick
Cazafantasmas Stay Puft Marshmallow Man 100% y 400% BE@RBRICK Edición Limitada Medicom Figura de Arte Coleccionable de Vinilo. ¡El monstruo gigante de malvavisco de Los Cazafantasmas alcanza un nuevo nivel con el set Bearbrick Stay Puft Marshmallow Man White Chrome 100% + 400% de Medicom Toy! Al añadir el acabado White Chrome al Stay Puft Marshmallow Man, tu colección Bearbrick lucirá espectacular gracias a su brillo intenso. Mide 7 cm y 28 cm de alto.
$300.00
-
Jon Smith Serigrafía de It's Alive AP de Jon Smith
¡Está vivo! Edición limitada de serigrafía a dos colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Jon Smith, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista de AP
$228.00
-
Supreme Juguete Chucky Doll Art Object de Supreme
Muñeco Chucky Supreme, edición limitada, juguete de tela coleccionable, obra de arte del artista callejero de graffiti Supreme. El muñeco Chucky de Supreme, posiblemente el accesorio más terrorífico de la marca hasta la fecha, se lanzó el 17 de diciembre de 2020 como parte de la colección Otoño/Invierno 2020, Semana 17. Este muñeco de Supreme es el tercer peluche que la marca ha lanzado en los últimos años. Este muñeco Chucky de Supreme es una réplica casi exacta del personaje original e incluye la capacidad de hablar y un cuchillo de plástico. Con un mono y una camiseta de la marca, tu muñeco Chucky de Supreme lucirá tan genial como tú.
$631.00
-
Mori Chack Gloomy in Black Art Toy de Mori Chack x SuperPlastic
Figura coleccionable de vinilo de edición limitada "Gloomy in Black" de Janky SuperPlastic x Mori Chack, obra de arte urbano. Creado por el legendario artista callejero japonés Mori Chack, Gloomy fue encontrado abandonado en una caja por Pity, quien lo cuidó con cariño hasta que se recuperó… ¡hasta que Gloomy creció y le rompió el cuello a la pobre Pity! Arrastrando a su cuidadora-víctima, Gloomy de Negro viene con bozal… ¡para tu propia protección! Se exhibe con caja.
$243.00
-
Max Elbo Juguete artístico Otto Dino de Max Elbo
Otto Dino Edición Limitada Juguete de Vinilo Coleccionable Obra de Arte del Artista de la Cultura Pop Moderna Max Elbo x GZ1. Edición limitada de 250 unidades, numeradas a mano (2022). Esta figura de vinilo de 25 cm es una colaboración entre los artistas GZ1 y ELBO. Limitada a 250 piezas, "Otto Dino" es el tercer personaje de la colección colaborativa GZ1 x ELBO. Cada caja está numerada a mano por el artista. La fusión creativa de Max Elbo y GZ1 en el juguete de vinilo Otto Dino "Otto Dino", una figura de vinilo de edición limitada, representa una colaboración única entre el artista pop contemporáneo Max Elbo y GZ1, que fusiona el arte urbano pop y el grafiti con el diseño coleccionable. Lanzada en 2022, esta pieza de arte de 25 cm encapsula la esencia de la accesibilidad del arte urbano y el atractivo masivo del arte pop en el mundo del coleccionismo contemporáneo. Limitada a 250 unidades, "Otto Dino" es la tercera figura destacada de la colección colaborativa GZ1 x ELBO, y cada unidad está numerada a mano por los propios artistas. Los colores vibrantes y el diseño original de esta figura coleccionable resaltan el espíritu lúdico y a la vez provocador inherente a muchos movimientos de arte urbano y pop. "Otto Dino" fusiona la energía rebelde del grafiti con la estética refinada de las figuras de vinilo, creando un personaje tridimensional que funciona como una obra de arte interactiva. Estos objetos de colección se han convertido en un medio por derecho propio, a través del cual los artistas pueden llegar a un público más amplio, trascendiendo los espacios tradicionales de las galerías e integrándose en el tejido de la vida cotidiana. La visión artística de Max Elbo en el mundo del coleccionismo La visión artística de Max Elbo se traslada con fluidez de murales a gran escala a la escala íntima de "Otto Dino", demostrando su versatilidad y su compromiso por llevar el arte al espacio personal de los coleccionistas. Al igual que su arte callejero, este juguete de vinilo está repleto de detalles y matices que invitan a una observación minuciosa y reflejan el estilo icónico de Elbo. Gracias a su colaboración con GZ1, Elbo se aventura en una nueva forma de expresión creativa que conecta con la naturaleza táctil y lúdica del arte pop callejero y el grafiti. Cada "Otto Dino" es una expresión tangible del arte de Elbo, que aporta a la pieza de colección el mismo nivel de artesanía e integridad artística que se esperaría de sus murales. La numeración a mano de cada caja añade un toque personal que recuerda a las firmas del arte callejero y eleva aún más el estatus de la pieza como una obra de arte de edición limitada. Esta práctica no solo realza el valor de cada pieza, sino que también forja una conexión directa entre el artista y el coleccionista, un aspecto muy valorado en el mundo del coleccionismo de arte. La creciente tendencia de los juguetes de arte en la cultura pop callejera El auge de juguetes artísticos como "Otto Dino" como una tendencia significativa en la cultura pop urbana refleja la evolución del panorama del consumo y la apreciación del arte. Estas piezas de colección permiten a los artistas ampliar su alcance y explorar nuevas direcciones artísticas, a la vez que se conectan con una comunidad de coleccionistas que valoran la intersección entre arte y juego. La naturaleza de edición limitada de estos juguetes crea una sensación de urgencia y exclusividad, cualidades que desde hace tiempo se asocian a la adquisición de arte. En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, los juguetes artísticos representan la democratización de la propiedad del arte. Piezas como "Otto Dino" permiten una experiencia artística más personal e interactiva, derribando las barreras entre el artista y el público. Celebran la fusión del placer estético y el atractivo coleccionable, encarnando la esencia de los movimientos de arte urbano y pop que siempre han buscado integrar el arte en la vida cotidiana. Impacto y legado de Otto Dino en el coleccionismo de arte moderno "Otto Dino" es un testimonio del potencial de las colaboraciones entre artistas como Max Elbo y GZ1 para expandir los límites de lo que se considera arte coleccionable. El impacto de estas obras es de gran alcance, influyendo no solo en el mercado de los juguetes de arte, sino también en la percepción del arte urbano y el arte pop. El legado de "Otto Dino" se medirá por su valor estético y su capacidad de inspirar futuras colaboraciones e innovaciones dentro de la comunidad del arte urbano pop y el grafiti. El éxito de "Otto Dino" y su contribución al panorama del arte coleccionable moderno reafirman la importancia de la accesibilidad y la interactividad en el arte contemporáneo. A medida que los coleccionistas continúan buscando piezas únicas y significativas, el papel de los juguetes de arte en el panorama artístico crecerá sin duda, con artistas como Max Elbo y GZ1 a la vanguardia de esta dinámica intersección entre arte, coleccionismo y comentario cultural. "Otto Dino" no es solo un objeto de deseo para los coleccionistas; Es una pieza de capital cultural, un símbolo del impacto lúdico pero profundo del arte callejero y pop moderno.
$712.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday Japan - Juguete de arte negro de Kaws - Brian Donnelly
Holiday Japan - Edición limitada en vinilo negro, juguete coleccionable de arte fino, obra de arte del artista de graffiti callejero Kaws - Brian Donnelly. Escultura de vinilo de 2019, diseño navideño japonés, pintada en negro. Medidas: 9 x 4 x 3,5 cm. Sello en la base. Publicada por AllRightsReserved, Hong Kong. En perfecto estado o casi perfecto estado, en su embalaje original. Kaws - Brian Donnelly Arte Pop Callejero y Grafiti Vacaciones Japón - Negro KAWS, originalmente conocido como Brian Donnelly, ha sido una figura prominente en el arte urbano y comercial. Sus obras suelen caracterizarse por una fuerte presencia gráfica, con colores vibrantes y amplias superficies de pintura plana que recuerdan a la publicidad y al grafiti tradicional. La edición limitada Holiday Japan Black es una pieza destacada que encapsula la esencia del enfoque artístico de KAWS. Con sus distintivos ojos tachados y formas exageradas, la escultura fusiona la crudeza del arte urbano con la sofisticación de las piezas de arte coleccionables. El mercado de juguetes de arte coleccionables ha experimentado un auge significativo en los últimos años, con piezas como la edición limitada Holiday Japan Black Vinyl Fine Art Toy del artista urbano KAWS, alias Brian Donnelly, convirtiéndose en objetos de deseo. Esta obra es un ejemplo paradigmático del arte pop urbano y el grafiti, reflejando el estilo característico del artista y el movimiento cultural en general. La escultura de vinilo celebra el arte pop urbano y el grafiti contemporáneos, demostrando cómo este género puede combinar a la perfección imágenes lúdicas con una crítica artística profunda. Con su elegante acabado en vinilo fundido pintado de negro, esta pieza compacta de 23 x 10 x 9 cm la convierte en un objeto de deseo para coleccionistas de arte y aficionados al arte urbano. La estética de la edición limitada Holiday Japan Black rinde homenaje a los orígenes del artista en el grafiti y a su evolución hasta convertirse en un referente del arte contemporáneo. Autenticidad y coleccionabilidad Los coleccionistas de la obra de KAWS no solo se sienten atraídos por su atractivo visual, sino también por la autenticidad y exclusividad que ofrecen sus piezas. La edición limitada Holiday Japan Black lleva un sello en la parte inferior con la marca de su creador y editor, AllRightsReserved, con sede en Hong Kong. Este sello certifica su autenticidad, un aspecto crucial para los coleccionistas que se preocupan por la procedencia y legitimidad de las obras que adquieren. El hecho de que esta obra se conserve en perfecto estado, o casi perfecto, en su embalaje original, aumenta aún más su valor como pieza de colección. Los coleccionistas suelen buscar piezas que se conserven en el estado más cercano al original, incluyendo el embalaje. El propio embalaje, a menudo decorado con obras del artista, se convierte en parte de la experiencia de coleccionar y, en algunos casos, tiene casi tanto valor como la obra que contiene. Impacto en la cultura pop y el arte La prominencia de la edición limitada Holiday Japan Black de KAWS en el mercado de coleccionables es también un testimonio del impacto cultural que el arte pop urbano y el grafiti han tenido en los últimos años. La transición de KAWS de grafitero callejero en Nueva York a figura reconocida en el mundo del arte refleja la difuminación de las fronteras entre el arte culto y el popular. Su obra desafía las distinciones tradicionales y sugiere que el arte puede ser accesible sin sacrificar la calidad técnica ni la profundidad conceptual. La edición limitada Holiday Japan Black y otras obras de KAWS suelen presentar personajes y motivos que conectan con un público amplio, tendiendo un puente entre la cultura popular y las bellas artes. Esta accesibilidad ha permitido que el arte pop urbano y el grafiti cosechen un público fiel que trasciende el mercado del arte convencional, influyendo en la moda, la música y el diseño. La figura de vinilo Holiday Japan Black de KAWS es una pieza clave en la obra del artista y una representación significativa del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos. No se trata solo de un objeto de colección, sino de un artefacto cultural que encapsula la interacción dinámica entre la cultura urbana y el mundo del arte. Su popularidad y la alta demanda entre los coleccionistas subrayan la creciente apreciación por formas de arte que antes se consideraban ajenas al mercado tradicional, lo que marca una evolución fascinante en la percepción y valoración del arte urbano.
$1,001.00
-
Lady Pink Dibujo original de Lady Shiva con marcador de Lady Pink
Lady Shiva Original, obra única en su género, dibujo con técnica mixta de pintura y marcadores sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, por la popular artista de graffiti callejero Lady Pink. Ilustración original firmada y fechada en 2019, realizada con rotuladores sobre papel artesanal con textura irregular. Tamaño: 6 x 18 pulgadas. Lady Shiva de Lady Pink: La mitología se encuentra con la resistencia en el arte pop callejero Lady Shiva de Lady Pink, creada en 2019 con técnica mixta y rotulador sobre papel artístico artesanal con bordes irregulares, fusiona la mitología de influencia azteca con el simbolismo del grafiti y la resistencia social. Con unas dimensiones de 15 x 45 cm, esta obra única ejemplifica su compromiso constante con el empoderamiento femenino y la recuperación cultural a través del lenguaje del arte pop urbano y el grafiti. La figura central es una mujer vibrante, de aspecto divino, con seis brazos, adornada con calaveras, símbolos de la paz y llamativos rasgos faciales. Porta latas de aerosol y cadenas, una clara referencia a las herramientas y las luchas del movimiento del grafiti. La composición combina iconografía tradicional con una energía caricaturesca, canalizando tanto el arte mesoamericano como la rebeldía visual contemporánea. La figura central de la diosa alude a la deidad hindú Shiva, un poderoso símbolo de destrucción y transformación, pero aquí se la reinterpreta a través de la lente de la cultura urbana. Su expresión es feroz, desafiante y jubilosa. A su alrededor hay serpientes, pájaros y símbolos ornamentales dibujados en una paleta de rosas, morados y verdes saturados; una elección estética que refleja la historia de Lady Pink de desafiar las narrativas dominadas por los hombres en el graffiti apropiándose de su espacio con color y forma sin complejos. Alegoría visual del poder, la cultura y la resistencia La narrativa se desarrolla con marcados contrastes y un rico simbolismo. Por un lado, un grotesco policía con rostro de cerdo, esposado a la diosa, sostiene un aerosol como si se lo hubieran confiscado o lo hubieran malinterpretado. Por otro, figuras míticas —con collares de calaveras y serpientes— se alinean con la causa de la diosa. El diseño de los personajes es lúdico, pero el mensaje es contundente. Lady Pink utiliza el humor y la caricatura para exponer los ciclos de vigilancia, la aniquilación cultural y el control sistémico. Los grilletes y los puños cerrados transforman la obra en una alegoría del empoderamiento, donde el arte, la identidad y la herencia se convierten en instrumentos de resistencia. No se trata de una representación pasiva de la rebelión, sino activa, dinámica y festiva. La diosa empuña el grafiti como un arma de reinvención. Sus ojos, delineados con espesas pestañas, derraman lágrimas estilizadas que evocan tanto tristeza como poder. Su sonrisa, llena de dientes afilados, interpela directamente al espectador. Esta hibridez emocional —ferocidad combinada con alegría— es fundamental en el estilo de Lady Pink. Ella construye una mitología visual donde la memoria cultural y la rebeldía contemporánea se encuentran en la intersección del género, la historia y la pintura. Iconografía del grafiti reinterpretada desde una perspectiva feminista Lady Pink, nacida como Sandra Fabara en Ecuador y criada en Nueva York, ha sido una voz pionera en el grafiti desde la década de 1980. Su obra fusiona constantemente la energía de la calle con narrativas personales y políticas, especialmente desde una perspectiva feminista. Lady Shiva es un testimonio de su papel en la transformación del grafiti en un espacio de inclusión y crítica cultural. En lugar de adherirse a las convenciones hipermasculinas del tagging y el bombing, incorpora motivos ancestrales, ilustración de personajes y simbolismo para narrar comentarios sociales más profundos. En Lady Shiva, la combinación de papel artesanal, trazos gruesos de rotulador y temática mitológica se alinea con la naturaleza táctil y efímera del grafiti. Los bordes sin pulir, las texturas visibles del pincel y los rellenos brillantes del rotulador evocan la inmediatez de los muros de las calles y los cuadernos de bocetos. Esta fisicalidad conecta con las raíces del medio: accesible, sin filtros y profundamente personal. La obra rechaza el pulido en favor de la presencia, otorgando a la diosa una cualidad cruda y viva. A través de Lady Shiva, Lady Pink no solo crea una diosa, sino un arma narrativa. La obra se convierte en una declaración de proporciones murales en miniatura, uniendo poder espiritual, arte ancestral y la resistencia vivida de las mujeres artistas que reivindican su espacio en la esfera pública. Es un hechizo visual realizado con aerosol y rotulador, que evoca la transformación en el lenguaje del arte pop urbano y el grafiti.
$1,750.00
-
El Pez Impresión de archivo de papel secante Gris de El Pez
Papel secante Gris Edición Limitada Impresión de pigmento de archivo Arte en papel secante perforado por Pez arte de la cultura pop LSD. Impresión de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2021. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey y pueden variar ligeramente del ejemplo mostrado.
$352.00
-
Ben Frost Papel secante Trip Benzos, impresión de archivo de Ben Frost
Impresión artística de archivo en papel secante Trip Benzos de Ben Frost. Edición limitada. Impresión artística de pigmentos de archivo sobre papel secante perforado. Edición limitada firmada y numerada de 2025 (por determinar). Impresión de pigmento de archivo sobre papel secante perforado. Tamaño: 7,5 x 7,5 pulgadas. Lanzamiento: 19 de abril de 2025. Las ediciones limitadas en papel secante están perforadas a mano por Zane Kesey. Trip Benzos de Ben Frost: Iconografía de videojuegos se fusiona con arte pop callejero y graffiti. Trip Benzos, la edición limitada de 2025 impresa en papel secante del artista australiano Ben Frost, captura la chocante fusión entre la cultura nostálgica y la crítica farmacéutica contemporánea a través del prisma del arte pop urbano y el grafiti. Presentada como una impresión de pigmento de archivo de 19 x 19 cm sobre papel secante perforado a mano por Zane Kesey, la obra es una reinterpretación psicodélica de un conocido personaje de videojuego, transformado en un avatar ansioso y sonriente de la intoxicación consumista. La exuberancia distorsionada de la expresión y la paleta audaz reflejan la característica indagación de Frost sobre los medios de comunicación, la medicina y los estados mentales. Sátira farmacéutica y subversión pop Frost es reconocido mundialmente por reinterpretar iconos del entretenimiento comercial para crear mordaces comentarios sociales. En Trip Benzos, adapta una querida mascota de videojuegos y la viste con su característico traje de mapache, solo que esta vez conectada a la hiperrealidad. Con ojos de arcoíris que se arremolinan y extremidades exageradas, la figura se convierte en una metáfora de los subidones sintéticos y el escapismo caricaturesco de la vida moderna. La palabra BENZOS, destacada en la parte superior, sitúa al espectador en la temática farmacológica. Al igual que en el resto de la obra de Frost, esta pieza cuestiona la ética de la cultura de consumo y la delgada línea entre la diversión y la sedación. Cultura visual en papel secante El uso de papel secante perforado es fundamental para la gravedad conceptual de la obra. Este medio, tradicionalmente asociado a la distribución de LSD, se reivindica aquí como un formato legítimo de bellas artes. La ejecución de Frost es precisa, colorida y está cargada de ironía. La vibrante intensidad alucinógena de la impresión y el estilo gráfico plano dotan a las imágenes de una intensidad casi cómica. Las nubes y los campos verdes proporcionan un fondo apacible que contrasta marcadamente con el título de la impresión, desafiando a los espectadores a reconciliar la inocencia con la euforia artificial. El medio se convierte en algo más que una superficie: se transforma en una declaración sobre la percepción alterada, la marca y la identidad. Ben Frost y la narrativa urbana contemporánea Ben Frost, artista afincado en Sídney, ha cultivado un público internacional gracias a obras que fusionan iconografía corporativa con sátira pop y estética del grafiti. Su trabajo suele exhibirse en espacios públicos, galerías y, ahora, sobre soportes singulares como el papel secante, creando diálogos entre la legalidad callejera, las bellas artes y la crítica social. «Trip Benzos» representa una extensión del enfoque de Frost en la dependencia farmacéutica y la caricaturización de la salud mental. Es una instantánea de una cultura ensimismada, adicta al entretenimiento y medicada hasta la sonrisa. Esta edición limitada habla con la voz del underground utilizando las herramientas del marketing masivo, una fórmula que define el poder y la provocación del arte pop urbano y el grafiti.
$550.00
-
Joe King Serigrafía Baby Face AP de Joe King
Baby Face Edición Limitada Serigrafía de 6 colores impresa a mano sobre papel Kraft French Speckletone por Joe King, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Prueba de artista AP
$146.00
-
Invader Estampado serigráfico Camuflaje rosa y amarillo talla mediana M-2C-M1 de Invader
Serigrafía Camo Rosa y Amarillo Mediana M-2C-M1 de Invader, impresa a mano sobre papel Somerset Satin Cotton Fine Art. Edición limitada. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2024). Tamaño de la obra: 28,35 x 24,02 pulgadas. Serigrafía de la famosa obra de arte estilizada de Space Invaders con efecto glitch en rosa y amarillo del artista Invader. NVDR3-6 Estampado serigráfico Invader's Camo rosa y amarillo mediano M-2C-M1 La serigrafía Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 de Invader se erige como un audaz ejemplo de arte pop urbano y grafiti que fusiona la nostalgia digital con la estética del arte contemporáneo. Lanzada en 2024 como una edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada, esta obra se inspira en la larga fascinación del artista francés por los videojuegos retro, el pixel art y las tácticas de instalación de guerrilla. Impresa en papel Somerset Satin Cotton Fine Art Paper de primera calidad mediante serigrafía manual, esta edición mide 72 x 61 cm (28,35 x 24,02 pulgadas), ofreciendo a los coleccionistas una composición vibrante y altamente estilizada. El poder visual del color y la pixelación Con una llamativa combinación de rosa neón y amarillo ácido, la serigrafía M-2C-M1 condensa la iconografía del proyecto global Space Invaders de Invader en un tapiz digital camuflado. A primera vista, la composición puede parecer un conjunto desordenado de bloques de píxeles, pero una inspección más detenida revela las formas características de un alienígena de 8 bits oculto en el caos. Los colores se han elegido deliberadamente para generar disonancia visual, creando una experiencia óptica pulsante que alude tanto a los patrones de camuflaje como a la estética de los fallos gráficos. Esta dualidad se relaciona con el comentario constante de Invader sobre la visibilidad, la vigilancia y el anonimato: temas centrales en sus intervenciones de arte urbano. Superposición conceptual y fundamentos del arte callejero Como pionero de las intervenciones urbanas a nivel mundial, Invader —nacido en Francia como Franck Slama— ha integrado miles de mosaicos de Space Invaders en ciudades de todo el mundo desde la década de 1990. Si bien estas obras suelen encontrarse a nivel de calle y están sujetas al deterioro o la retirada, impresiones como Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 permiten su permanencia y una conservación digna de museo. Sin embargo, la serigrafía preserva el espíritu del «hágalo usted mismo» de la práctica original del artista. La geometría de esta pieza evoca su enfoque analógico del mosaico, a la vez que enfatiza la repetición sistemática y la codificación que definen gran parte de su producción, donde lo digital se fusiona con lo físico. El título de la obra, M-2C-M1, con su estilo de codificación, alude a su sistema de clasificación para organizar y archivar sus instalaciones globales, añadiendo una dimensión archivística a su experiencia estética. Posición dentro del arte pop callejero y el arte del grafiti La obra de Invader, incluyendo esta serigrafía, ocupa un lugar fundamental en la evolución del arte pop urbano y el grafiti. Fusiona la fugacidad traviesa del grafiti con la precisión milimétrica del diseño digital. A diferencia del grafiti tradicional, basado en letras y firmas, Invader introduce la cultura del videojuego y la crítica tecnológica en la narrativa callejera. Al abstraer su figura alienígena en formatos de camuflaje y glitch, difumina las fronteras entre resistencia y asimilación: una metáfora estética de cómo el arte subversivo puede infiltrarse y adaptarse a los espacios institucionales. El resultado no es solo una serigrafía coleccionable, sino una declaración dinámica sobre la cultura visual moderna, la vigilancia y el papel del juego en el espacio público. Esta edición ofrece no solo una instantánea de la continua evolución de Invader como artista contemporáneo, sino también una oportunidad única para que los coleccionistas se acerquen a una pieza que traduce la energía del arte callejero en un objeto refinado y táctil.
$5,700.00
-
Kaws- Brian Donnelly Separated- Gray Fine Art Toy de Kaws- Brian Donnelly
Separados - Edición limitada gris. Figura coleccionable de vinilo del artista de graffiti callejero Kaws. Vinilo gris separado (2021) 7 87/100 × 6 3/10 × 7 9/100 pulg. (20 × 16 × 18 cm) Se exhibe con caja KAWS y el auge del arte pop callejero La figura de vinilo "Separated" de KAWS es una pieza excepcional que demuestra la fusión entre la sensibilidad del arte urbano y el mercado de figuras coleccionables. KAWS, conocido inicialmente por su enfoque provocador del arte callejero, que consistía en reinterpretar anuncios en paradas de autobús y cabinas telefónicas con sus icónicos personajes, se ha convertido en una figura clave del arte contemporáneo. Su obra suele incluir personajes fácilmente reconocibles y muy codiciados tanto por coleccionistas como por el público en general. El artista conocido como KAWS, cuyo nombre real es Brian Donnelly, se graduó en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Comenzó su carrera como grafitero en las calles de Jersey City y rápidamente se hizo famoso por sus adaptaciones provocativas y humorísticas de anuncios populares. Con el tiempo, la obra de KAWS evolucionó desde murales pintados con aerosol hasta esculturas de gran formato y figuras coleccionables, tendiendo un puente entre el mundo del grafiti underground y el ámbito de élite de las galerías de arte. Las contribuciones de KAWS al mundo del arte han sido significativas al fusionar el comercialismo con la cultura callejera, reflejando una mezcla única denominada "Arte Pop Callejero". El significado de 'Separados' La figura coleccionable "Separated", lanzada en 2021, continúa la exploración de KAWS sobre la emoción y el aislamiento. Presenta a uno de sus personajes principales en una pose que sugiere contemplación o tristeza, encarnando la soledad y la separación tan presentes en la sociedad moderna. El personaje se presenta en escala de grises monocromática, una elección que realza el tema melancólico de la obra. Con esta pieza, KAWS vende un producto y expresa sentimientos contemporáneos, algo que siempre ha sido fundamental en el arte del graffiti. Las dimensiones de "Separated" son 7 87 × 6 3/10 × 7 9/100 pulgadas (aproximadamente 20 × 16 × 18 cm), y la figura suele exhibirse junto a su caja, que también lleva la obra de KAWS, convirtiendo el empaque en parte integral de la pieza. El artículo se comercializó como una edición abierta, lo que significa que en lugar de lanzarse en una cantidad limitada, se produjo para satisfacer la demanda, haciendo que el arte de KAWS fuera más accesible a un público más amplio. Coleccionabilidad e impacto en la cultura pop El atractivo coleccionable de la obra de KAWS reside no solo en la estética de sus diseños, sino también en su resonancia con los temas contemporáneos de conexión y desconexión. Así, figuras de KAWS como "Separated" funcionan como piezas de arte y artefactos culturales que encapsulan el espíritu de una época. Esta pieza en particular forma parte de una tendencia más amplia en la que el arte urbano ha pasado de la periferia al centro de la cultura popular, a menudo con un conmovedor mensaje social. Los juguetes de vinilo de KAWS se han convertido en objetos de colección muy codiciados, agotándose algunas ediciones en minutos tras su lanzamiento. El valor de estas piezas se aprecia con el tiempo, convirtiéndolas no solo en objetos de arte para exhibir, sino también en una inversión. Esta tendencia ha contribuido a elevar el estatus de los juguetes y el arte urbano, aumentando su reconocimiento como formas legítimas de arte. KAWS en el panteón artístico En lo que respecta a su lugar en el mundo del arte, KAWS ocupa una posición única, donde su obra se sitúa en la intersección del arte comercial y las bellas artes. Su atractivo transversal se evidencia en sus colaboraciones con importantes marcas, músicos y líneas de moda, que han contribuido a difundir su trabajo mucho más allá de los espacios artísticos tradicionales. Sin embargo, mantiene una fuerte presencia en el arte, con exposiciones en importantes museos y galerías de todo el mundo. La figura "Separated", en particular, encapsula la capacidad de KAWS para comunicar estados emocionales complejos a través de formas y gestos simplificados. La pieza refleja el espíritu de la época, abordando temas de aislamiento y vulnerabilidad universales en la experiencia humana. Esta universalidad, combinada con una estética distintiva, ha permitido a KAWS trascender el mundo del grafiti y el arte pop urbano para convertirse en un artista reconocido mundialmente. "Separated" de KAWS es un juguete de vinilo que representa mucho más que su forma física; se erige como un símbolo cultural de la época, un comentario sobre la condición humana y un objeto de deseo para coleccionistas y entusiastas del arte. Su lanzamiento ha consolidado aún más la posición de KAWS como un artista que navega con destreza entre diversas esferas artísticas, impactando profundamente en cada una de ellas.
$1,001.00
-
Burrito Breath Lil Creep # 15 Dibujo a lápiz de color original por Burrito Breath
Lil Creep #15 Dibujo original a mano con lápices de colores sobre papel de bellas artes del artista de arte callejero moderno Burrito Breath. Lil Creep #15, dibujo original a lápiz de color firmado por Burrito Breath (2015).
$256.00
-
Mr André Saraiva Impresión tipográfica AP en color rosa de Chateau André por el Sr. André Saraiva
Impresión tipográfica AP de prueba de artista de Chateau André Pink por el Sr. André Saraiva, edición limitada, a un color en cubierta de 100 lb, papel de bellas artes Neenah Classic Crest blanco natural, obra de arte pop callejero de grafiti. Prueba de artista AP 2023, edición limitada firmada y numerada de 100 obras de arte, tamaño 16 x 20, impresión tipográfica. Sr. André Saraiva Chateau André Pink Letterpress AP Artist Proof 2023 La prueba de artista Chateau André Pink AP 2023 del Sr. André Saraiva es un ejemplo lúdico, elegante y por excelencia de su enfoque distintivo en el arte pop callejero y el grafiti. Producida como impresión tipográfica a una tinta sobre papel artístico Neenah Classic Crest Natural White de 100 lb, esta edición de 40 x 50 cm refleja la refinada artesanía del grabado tradicional fusionada con la espontaneidad y el encanto del trazo de grafiti de André. Firmada, marcada como prueba de artista y parte de una edición limitada de 100 ejemplares, esta impresión transmite el gran atractivo de las impresiones AP en el mundo del grabado. Lenguaje visual y motivos icónicos Impresa íntegramente en tinta rosa suave, la obra muestra a Mr. A, el personaje de grafiti de André Saraiva, reconocido mundialmente, bailando alegremente entre botellas, bloques de construcción y estrellas giratorias. Los ojos tachados, la amplia sonrisa y el larguirucho cuerpo triangular capturan el espíritu travieso que ha definido al personaje desde sus primeras apariciones en los muros de París en la década de 1990. En esta composición, Mr. A parece celebrar con desenfado, rodeado de objetos extravagantes que evocan la vida nocturna, el juego y la indulgencia artística. Las líneas sueltas y gestuales y las formas sencillas demuestran la capacidad de André para transformar formas minimalistas en narrativas expresivas, manteniéndose fiel a sus raíces en el grafiti y elevándolas al ámbito de la impresión artística. El castillo Marmont y su contexto cultural La impresión se superpone al icónico membrete del Château Marmont, un guiño al legendario hotel de Los Ángeles, conocido por su profunda conexión con la historia creativa de Hollywood. Desde su apertura en 1929, el Château Marmont ha sido un refugio para actores, estrellas de rock, escritores y artistas, convirtiéndose en sinónimo de libertad artística, secretismo y glamour. El lúdico tachado del nombre Marmont por parte de André y su sustitución por su propia firma crea una toma de control humorística, sugiriendo que su mundo de grafitis parisinos ha ocupado temporalmente el espacio mítico de Hollywood. Esta interacción resalta el alcance global del arte callejero y la fluidez entre la cultura del lujo y la creatividad underground. Presencia artística del Sr. André Saraiva Nacido en 1971 y criado en París, André Saraiva ha sido una figura central de la cultura internacional del grafiti durante décadas. Su personaje recurrente, Mr. A, ha aparecido en muros de ciudades de toda Europa, Estados Unidos y Asia, convirtiéndose en un símbolo de irreverencia, optimismo y pasión por los viajes artísticos. La obra de Saraiva cruza con fluidez las fronteras entre el arte callejero, la vida nocturna, la moda y las bellas artes. El Chateau André Pink AP encapsula su capacidad para fusionar encanto, humor y refinamiento estético, creando una impresión que se siente a la vez espontánea y lujosa. Como parte de su creciente colección de obras de Street Pop Art y Grafiti, esta Prueba de Artista se erige como un vivo testimonio de la perdurable influencia de André y su singular capacidad para aportar alegría y elegancia al mundo del arte urbano contemporáneo.
$275.00
-
Ron English- POPaganda Unicornio Arcoíris Desolado, Juguete Artístico de Ron English - POPaganda
Unicornio Desolado - Edición Limitada Arcoíris - Juguete de Vinilo Coleccionable - Obra de Arte del Artista de la Cultura Pop Ron English - POPaganda. 2021 6.5" Nuevo en caja Figura de vinilo Forlorn Unicron de Ron English - POPaganda. Edición OG Blue con detalles en rosa. Figura de vinilo Forlorn Unicron edición OG Blue (16,5 cm).
$144.00
-
Brett Crawford Impresión giclée de un falcaroo llamado Knievel por Brett Crawford
Impresión giclée de "Un Falcaroo llamado Knievel" de Brett Crawford Artwork. Edición limitada impresa en papel Somerset Fine Art. Artista callejero pop y grafiti. Edición limitada de 50 ejemplares firmados y numerados de 2018. Tamaño de la obra: 22x22. Un Falcaroo llamado Knievel por Brett Crawford – Momento fantástico en el arte pop callejero y el grafiti «Un halcón llamado Knievel» es una impresión giclée de edición limitada creada en 2018 por el artista estadounidense Brett Crawford. Impresa en papel Somerset Fine Art y con unas dimensiones de 56 x 56 cm, la obra se publicó en una edición firmada y numerada de 50 ejemplares. Conocido por sus híbridos animales surrealistas y su sátira ingeniosa, Crawford presenta una pieza que combina fantasía, elementos de la cultura estadounidense y humor simbólico a través de imágenes hiperdetalladas. La figura central es un canguro con delicadas alas de plumas, que luce un brillante casco rojo, blanco y azul con estrellas. Posado con confianza sobre el casco, un pequeño pájaro adornado con un tocado a juego. Esta criatura —parte halcón, parte canguro y parte temerario— capta la atención del espectador con su inusual anatomía y su sutil intensidad. El fondo azul profundo degradado amplifica la atmósfera onírica, mientras que la suave textura aerografiada de la composición contrasta con el pelaje nítido y los reflejos del cristal, creando una tensión a la vez refinada y salvaje. Seres híbridos y sátira simbólica en el mundo narrativo de Crawford La obra de Brett Crawford, «Un falcaroo llamado Knievel», ejemplifica la habilidad del artista para transformar la lógica en un absurdo poético. La fusión de canguro y ave, envuelta en un nombre que alude a la leyenda estadounidense de las acrobacias, Evel Knievel, introduce múltiples capas de significado en el espacio visual. Esta criatura híbrida es a la vez humorística, heroica y extraña: una representación del riesgo, la aspiración y el espectáculo estadounidense. El falcaroo permanece inmóvil, pero su casco aerodinámico y sus alas sugieren que está listo para despegar o entrar en acción. La yuxtaposición de simbolismo de alto rendimiento con un sutil surrealismo forma parte de la práctica constante de Crawford en el arte pop urbano y el grafiti, donde iconos y criaturas se reinventan como metáforas de la identidad, la ambición y la mitología cultural. Ejecución técnica y el poder del papel y la tinta Impresa con tecnología giclée de alta resolución, la obra conserva la integridad de las texturas y degradados de color originales de Crawford. El papel Somerset Fine Art realza la riqueza de detalles, preservando la profundidad de las sombras y la nitidez de las luces que definen el estilo visual de Crawford. El cuerpo redondeado del falcaroo está cubierto por finas capas de sombras y tonos medios, otorgándole un realismo tridimensional. La superficie brillante del casco se reproduce con una distorsión de luz perfecta, evocando la precisión de los acabados de los murales de grafiti y ofreciendo la permanencia propia de las bellas artes. Esta impresión es un ejemplo impecable de cómo el arte pop urbano y el grafiti contemporáneos pueden trascender las paredes: creada para coleccionistas sin perder su energía ni su humor. Memoria cultural, mutación y rebelión lúdica La decisión de Brett Crawford de fusionar la hibridación animal con el simbolismo del pop estadounidense resume su estilo característico. «Un falcaroo llamado Knievel» no es solo una broma visual: es una evocación esculpida de acrobacias televisadas, imaginación desbordante y heroísmo exagerado. Rinde homenaje a la temeraria confianza de Evel Knievel, a la vez que reconoce con humor lo absurdo de tal mito. Al colocar un pequeño pájaro sobre esta criatura ya de por sí surrealista, Crawford recuerda a los espectadores que la escala, el liderazgo y la valentía son conceptos que a menudo se subvierten. El falcaroo quizá nunca salte, pero porta la iconografía del movimiento y la rebeldía. Como parte de la tradición del arte pop urbano y el grafiti, la obra celebra la individualidad a través de la rareza, la reverencia a través de la burla y la quietud a través de la energía potencial. Crawford continúa creando un universo visual donde todo puede ser un símbolo y nada está exento de humor.
$850.00
-
Naoto Hattori Lanzamiento de pintura al óleo original de Naoto Hattori
Lanzamiento de una pintura al óleo original sobre tabla, enmarcada con ornamentación, del artista surrealista Naoto Hattori. 2011 Firmado y fechado al dorso. Óleo original único. Enmarcado. Medidas del marco: 9,5 x 13,75 pulgadas. Medidas de la imagen: 3 x 3 pulgadas. Marco dorado ornamentado hecho a medida por el artista. Se presenta la pintura al óleo original de Naoto Hattori.
$3,259.00
-
Faile Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side
Compre Inside Out en Shimmering Red/Jerry B-Side HPM Serigrafía de edición limitada tirada a mano en 2 colores con acrílico, tinta de serigrafía y pintura en aerosol en trapo Coventry de 310 g/m² (borde de cubierta) por Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Una nueva impresión de edición pequeña pintada a mano del estudio. Este con la imagen "Inside Out". Una edición clásica de estudio, pintada e impresa a mano, cada una con sus propios toques. Este papel es pesado, trabajado profundamente y manchado. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Edición variada pintada a mano de 24 Acrílico y tinta de serigrafía sobre papel de archivo Estampado, en relieve y firmado Faile 1986
$6,303.00
-
Kaws- Brian Donnelly Sin título de Blame Game #8 Hand on Eye Silkscreen Print de Kaws- Brian Donnelly
Sin título de Blame Game- #8 Mano en el ojo Impresión serigráfica de 11 colores realizada a mano sobre papel Saunders Waterford Hi-White del artista Kaws- Brian Donnelly Street Art Obra de arte de edición limitada. 2014. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada. Tamaño de la obra: 23 x 35 pulgadas. Enmarcada con marco y paspartú personalizados. KAWS (n. 1974). Sin título, de la serie Blame Game, 2014. Serigrafía en color sobre papel Saunders Waterford Hi-White. 35 x 23 pulgadas (88,9 x 58,4 cm) (hoja). Edición de 100 ejemplares. Firmada, numerada y fechada a lápiz en el borde inferior. Publicada por Pace Prints, Nueva York. «Sin título de Blame Game - #8 Mano en el ojo» de KAWS: Un símbolo del arte pop callejero En el diverso y vibrante mundo del arte pop urbano, KAWS, el nombre artístico de Brian Donnelly, es sinónimo de innovación y relevancia cultural. Su obra "Sin título de Blame Game - #8 Mano en el ojo" es un ejemplo paradigmático de su talento, que fusiona el grafiti, el arte pop y la imagen comercial. Esta pieza es una serigrafía artesanal de 11 colores sobre papel Saunders Waterford Hi-White y forma parte de una edición limitada lanzada en 2014. Cada impresión de esta serie pertenece a una colección exclusiva, limitada a 100 ejemplares firmados y numerados, lo que la convierte en una pieza codiciada tanto por coleccionistas como por aficionados. Las dimensiones de la obra, 35 x 23 pulgadas, permiten una experiencia visual inmersiva, y el enorme marco y paspartú personalizados realzan aún más su impactante presencia. El estilo característico de KAWS se evidencia en la interacción de colores y las imágenes icónicas que se han convertido en sinónimo de su nombre, en particular los ojos tachados, que se han transformado en un poderoso símbolo dentro del léxico del arte contemporáneo. Estas imágenes no son solo un sello distintivo de su diseño, sino que también ofrecen una reflexión más profunda sobre la sociedad, la identidad y la experiencia emocional. Técnica y comentario cultural en el arte de KAWS La maestría técnica de KAWS se aprecia plenamente en "Sin título de Blame Game - #8 Mano en el ojo", donde la precisión del proceso de serigrafía resalta su meticulosa atención al detalle. El formato de 11 colores revela una compleja superposición que aporta profundidad a la imagen, con cada tono seleccionado para contribuir a la narrativa general de la obra. El uso del papel Saunders Waterford Hi-White es una elección deliberada que garantiza la viveza de los colores y la durabilidad de la impresión, consideraciones que reflejan la dedicación del artista a su oficio. Más allá de su impacto visual, las obras de KAWS suelen transmitir un importante comentario cultural. Los temas recurrentes en sus piezas a menudo reflejan la saturación de medios e imágenes en la vida contemporánea, ofreciendo una crítica sobre cómo consumimos e interactuamos con los estímulos visuales. Sus obras tienden un puente entre el arte culto y la cultura popular, realizando declaraciones audaces que resuenan con un público amplio y consolidando su lugar como figura clave en la evolución del arte pop urbano. KAWS: Influyendo en la trayectoria del arte callejero y más allá Las contribuciones de KAWS al mundo del arte van más allá de sus grabados y pinturas. Su influencia impregna diversos sectores, desde colaboraciones comerciales convencionales hasta la alta costura y el diseño, desafiando los límites tradicionales y expandiendo el alcance del arte urbano. La serie "Sin título de Blame Game", específicamente "#8 Mano en el ojo", ejemplifica esta fusión, combinando la estética del arte urbano con la delicadeza de las bellas artes. Al firmar, numerar y fechar cada grabado en el borde inferior, KAWS personaliza cada edición publicada por Pace Prints, Nueva York. Este toque personal, junto con la disponibilidad limitada, aumenta el atractivo y el valor de la obra. Estos elementos han consolidado la posición de KAWS en el mundo del arte y han hecho que sus obras sean muy codiciadas en el mercado. "Sin título de Blame Game - #8 Mano en el ojo" de KAWS es un testimonio de la capacidad del artista para elevar el arte pop urbano a una forma que trasciende el grafiti tradicional. Su producción, presentación y profunda resonancia cultural subrayan el poder transformador del arte de KAWS. A medida que el arte urbano continúa evolucionando e influyendo en la cultura contemporánea, las obras de KAWS, como esta, seguirán siendo fundamentales para dar forma a la narrativa y la apreciación de esta dinámica forma de arte.
$29,415.00
-
123Klan SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$448.00
-
Guggimon Bad Bunny Moda EDC SuperGuggi Arte Juguete Guggimon x SuperPlastic
Bad Bunny - Fashion EDC SuperGuggi Janky SuperPlastic Edición Limitada Vinilo Obra de Arte Callejero Juguete Figura Coleccionable del Artista Guggimon. Edición limitada de 14444 unidades. Fabricado en 2021. 2,44 m de altura.
$256.00
-
Kaws- Brian Donnelly Chum 22 Black Art Toy de Kaws - Brian Donnelly
Chum 22 Black Art Toy de Kaws - Escultura de vinilo de edición limitada de Brian Donnelly, obra de arte coleccionable del artista pop callejero. Obra de arte de edición limitada descatalogada de 2022. Tamaño: 7,7 x 11,6 x 3,5 pulgadas. Nueva en caja. Estampada/impresa. Pie que representa a Black KAWS Chum Close Friend de pie con las manos en las caderas. Obra del artista Kaws - Brian Donnelly. Nuevo en caja. La extraordinaria obra "Chum 22 Art Toy", concebida por el ilustre Kaws, también conocido como Brian Donnelly, tiende un puente entre el arte contemporáneo y la calle. Esta singular escultura de vinilo, lanzada en 2022, exhibe los intrincados detalles y los motivos icónicos característicos de la obra del artista. Impregnada de colores vibrantes y un diseño que evoca la estética urbana, esta pieza, con unas impresionantes dimensiones de 19,5 x 29,5 x 9 cm, demuestra que el arte puede ser compacto e impactante. Kaws, con una trayectoria arraigada en el arte callejero y el grafiti, siempre ha sabido trascender los límites tradicionales del arte. Su "Chum 22 Art Toy" no es una excepción. Manifiesta la esencia de su arte, caracterizada por una figura conocida como "Chum", un amigo cercano del artista, posando con confianza con las manos en las caderas. Esta postura encarna un espíritu desafiante, un guiño al espíritu contracultural que defiende el arte callejero. Además, la atención al detalle es evidente, especialmente en el pie estampado o impreso de la figura, lo que demuestra el compromiso de Kaws con la autenticidad y la originalidad. Recién salida del estudio y aún en su embalaje original, esta obra de arte de edición limitada, ya agotada, es una pieza preciada tanto para coleccionistas como para aficionados. Ejemplifica cómo el arte urbano, a menudo visto como temporal y efímero, puede inmortalizarse y celebrarse en formas tangibles. Mediante estas creaciones, Kaws sigue desafiando las percepciones, instando a la sociedad a reconocer y apreciar el valor artístico inherente a la cultura urbana.
$951.00
-
OG Slick SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy de ARTIST
Compra SUPERKRANKY Edición limitada Janky Vinyl Art Toy Obra de arte coleccionable del artista de diseño moderno x Sket-One. 2022 Limited Run SuperKranky Janky Superplastic vinilo arte juguete obra de arte tamaño XXXXX
$689.00
-
Naoto Hattori Impresión giclée de Trippinfrog por Naoto Hattori
Obra de arte Trippinfrog: Impresión giclée de edición limitada, surrealista, en papel de bellas artes 100% algodón, enmarcada en bronce, del artista de graffiti de la cultura pop Naoto Hattori. 2014 Firmado por Naoto Hattori y Edición Limitada Numerada de 50 Tamaño de la obra 6x8 en Marco bronceado Tamaño 8x10. Explorando el mundo surrealista de la obra Trippinfrog de Naoto Hattori El ámbito del arte contemporáneo está en constante evolución, fusionando diversos géneros y formas para crear nuevas expresiones que desafían y deleitan los sentidos. En este rico tapiz, Naoto Hattori destaca como artista de graffiti de la cultura pop, cuya obra infunde los elementos fantásticos del surrealismo con la energía vibrante y rebelde del arte pop urbano y el graffiti. Una de las creaciones más notables de Hattori es la obra «Trippinfrog», una impresión giclée de edición limitada que ha cautivado al público con sus intrincados detalles, su composición imaginativa y su impactante estética. Esta pieza es más que un simple deleite visual; es una expedición a una dimensión onírica donde las leyes convencionales de la naturaleza y la física no rigen. Lanzada en 2014, la edición limitada de «Trippinfrog» es un testimonio del dominio que Hattori tiene de su técnica y de su capacidad para traducir el subconsciente en una forma tangible. Cada una de las cincuenta láminas de esta serie limitada está firmada por Naoto Hattori, lo que le confiere un toque personal muy apreciado por coleccionistas y admiradores del arte pop urbano. El tamaño de la obra, de 15 x 20 cm, es modesto, pero su fuerza visual es tal que invita al espectador a contemplarla con detenimiento. En contraste, el marco bronceado de 8x10 pulgadas complementa y enmarca la obra sin eclipsar su complejidad. Las impresiones de edición limitada se realizan en papel de bellas artes 100% algodón, una elección de material que refleja la calidad y durabilidad de la obra. Este tipo de papel es apreciado por su capacidad para conservar el color y el detalle, asegurando que se preserve cada matiz de la visión de Hattori. El uso de un marco bronceado enriquece aún más la experiencia visual, añadiendo un toque clásico que contrasta con la naturaleza moderna y vanguardista de la obra. El estilo característico de Naoto Hattori El estilo de Naoto Hattori es una mezcla única que oscila entre lo caprichoso y lo grotesco, sello distintivo de su visión artística. «Trippinfrog» es un ejemplo perfecto de ello, donde lo surrealista y lo real colisionan en una danza de colores, formas y figuras. La obra presenta una amalgama de elementos —ojos, tentáculos y formas amorfas— que emanan en espiral de una criatura central con forma de rana, la cual parece desintegrarse y recomponerse simultáneamente. Esta imaginería paradójica es un elemento básico del arte pop urbano y el grafiti, donde lo inesperado se convierte en la norma, y se invita a los espectadores a interpretar las obras desde su propia perspectiva. Los colores que Hattori eligió son a la vez terrosos y etéreos, creando un contraste fascinante. El fondo de «Trippinfrog» evoca un paisaje sereno, una marcada yuxtaposición al caos que encarna la figura central. Esta dualidad podría interpretarse como un comentario sobre la naturaleza de la existencia: armoniosa y caótica, ordenada e impredecible. La obra de Hattori invita al espectador a considerar estas dualidades no como opuestas, sino como complementarias. El impacto cultural del arte pop callejero y el grafiti Obras como «Trippinfrog» son piezas esenciales en la narrativa del arte pop urbano y el grafiti, géneros que han cobrado gran relevancia y reconocimiento en el mundo del arte. Estas expresiones artísticas se fundamentan en la expresión de la identidad cultural, la crítica social y el deseo de romper con los modos tradicionales de presentación artística. Suelen verse en muros públicos, galerías y colecciones privadas, dando voz a quienes no la tienen y sirviendo de lienzo para los marginados. La obra de Naoto Hattori, en particular «Trippinfrog», encaja a la perfección en esta narrativa. Ofrece una vía de escape visual y un viaje introspectivo a quienes la contemplan. Su carácter de edición limitada la convierte en una pieza exclusiva del arte pop urbano y el grafiti contemporáneos, erigiéndose como un referente cultural de este momento en la historia del arte. Los coleccionistas y admiradores de la obra de Hattori no solo adquieren una pieza de arte, sino que preservan un fragmento del espíritu cultural de la época. La obra «Trippinfrog» de Naoto Hattori es una pieza cautivadora que atestigua el poder innovador y transformador del arte pop urbano y el grafiti. Su edición limitada en papel de bellas artes, la firma del artista y su presentación en un marco de bronce contribuyen a su atractivo y significado. La habilidad de Hattori para fusionar lo surrealista con lo urbano, lo onírico con lo tangible, sitúa a «Trippinfrog» entre las obras más destacadas que siguen moldeando e inspirando la trayectoria del arte moderno.
$220.00
-
Robert Wilson IV Serigrafía Nosferatu de Robert Wilson IV
Nosferatu Edición Limitada Serigrafía Monocromática Brillante en la Oscuridad, Impresa a Mano en Papel de Bellas Artes por el Artista Pop Jacob Borshard. Edición limitada de 100 ejemplares, firmada y numerada (2014). Tamaño de la obra: 18 x 24 pulgadas. Nosferatu mide 18×24, brilla en la oscuridad, está impreso a mano y está firmado y numerado en una edición de 100.
$159.00
-
Alex Pardee Impresión giclee de Brella por Alex Pardee
Brella Pop Street Artwork, impresión giclée de edición limitada sobre papel de bellas artes del artista urbano de graffiti moderno Alex Pardee. Impresión giclée firmada de 2018 sobre papel de archivo, 17 x 22 pulgadas, edición limitada de 50 ejemplares, firmada y numerada.
$214.00
-
Raid71 Es una pesadilla Charlie Freddy Krueger Giclee Print de Raid71
Es una pesadilla, Charlie: Impresión giclée de edición limitada de la obra de arte de Freddy Krueger en papel de bellas artes del artista de graffiti de la cultura pop Raid71. Peanuts Sally y Charlie Brown, Winnie the Pooh disfrazado de Halloween y flores. Impresión giclée de 5" x 5", firmada y numerada. Es una pesadilla, Charlie - Impresión giclée de la obra de arte de Freddy Krueger por Raid71 - Arte pop callejero y arte de grafiti Raid71 vuelve a fusionar magistralmente nostalgia y terror en «It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger», una edición limitada de lámina giclée que transforma un clásico de la infancia en una reinterpretación surrealista y con un humor negro. Esta lámina de 12,7 x 12,7 cm, firmada y numerada, presenta una ingeniosa yuxtaposición de inocencia y miedo, reinterpretando a los entrañables personajes de Peanuts con un toque siniestro que fusiona la cultura pop con el arte urbano y el grafiti. La ilustración presenta una escena aparentemente inofensiva a primera vista, donde un personaje se encuentra junto a la conocida caseta de Snoopy. Sin embargo, la escena da un giro siniestro cuando Charlie Brown deja de ser él mismo y se transforma en el infame Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street. Su característico sombrero, su rostro quemado y su guante con garras letales reemplazan su habitual expresión amable, convirtiéndolo en una presencia inquietante. Snoopy, por su parte, permanece impasible, recostado sobre la caseta como si no se percatara de la figura terrorífica que se yergue a su lado. La composición es sencilla pero impactante, y se apoya en líneas definidas y precisas, una paleta de colores minimalista y la estética inconfundible de Peanuts para sumergir al espectador en una falsa sensación de tranquilidad antes de revelar la perturbadora realidad. Este contraste entre lo familiar y lo terrorífico es lo que hace que la obra sea tan impactante, transformando la nostalgia infantil en un inquietante reflejo del miedo y el humor. La dualidad artística del horror y la nostalgia Raid71 se ha labrado una reputación por manipular imágenes de la cultura pop para crear nuevas narrativas que desafían percepciones y expectativas. «It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger» continúa esta tendencia al tomar una caricatura desenfadada e inyectarle la esencia del cine de terror clásico. La combinación de Peanuts con villanos de películas slasher apela a una memoria cultural colectiva, obligando a los espectadores a reconciliar dos mundos radicalmente diferentes. La transformación de Charlie Brown en Freddy Krueger resulta especialmente efectiva debido al marcado contraste entre ambos personajes. Charlie Brown suele simbolizar las dificultades de la infancia, representando la inocencia, el fracaso y la perseverancia. Freddy Krueger, en cambio, es una figura aterradora que atormenta los sueños y personifica el miedo implacable. Al fusionar estas dos figuras, Raid71 crea una obra singular que invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza del miedo, la narrativa y la nostalgia cultural. La precisión de la impresión giclée en el arte urbano contemporáneo La elección de la impresión giclée garantiza que «¡Es una pesadilla, Charlie! - Freddy Krueger» conserve la nitidez y la viveza necesarias para una obra que destaca por sus líneas limpias y contrastes impactantes. Las impresiones giclée son muy utilizadas en el arte pop urbano y el grafiti debido a su capacidad para capturar los detalles más sutiles del trabajo digital y el dibujo a mano, manteniendo a la vez los estándares de calidad de archivo propios de un museo. El pequeño formato de 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 pulgadas) realza la sensación de intimidad, convirtiéndola en una pieza de colección que aporta una versión retorcida de la infancia a cualquier colección. El uso preciso del color por parte de Raid71, en particular el cálido fondo beige y el rojo intenso de la caseta del perro, permite que la obra mantenga su conexión con la estética tradicional de Peanuts, a la vez que ofrece una experiencia novedosa e inquietante. Su carácter de edición limitada aumenta su atractivo, convirtiéndola en una pieza imprescindible para los coleccionistas que aprecian la fusión de terror, nostalgia y deconstrucción de la cultura pop. El impacto de las fusiones de terror en el arte pop callejero y el grafiti Los artistas que trabajan en el ámbito del arte pop urbano y el grafiti suelen recurrir a la intersección entre la nostalgia y los temas contemporáneos, utilizando imágenes conocidas para crear narrativas nuevas y, a menudo, subversivas. «¡Es una pesadilla, Charlie! - Freddy Krueger» es un ejemplo perfecto de cómo iconos culturales queridos pueden reinterpretarse de maneras que desafían las percepciones, provocan la reflexión y entretienen a la vez. Al combinar la inocencia infantil con el terror, Raid71 evoca la experiencia universal de crecer, donde los miedos, reales e imaginarios, comienzan a arraigarse. La fusión de los clásicos Peanuts con la iconografía del cine slasher no es solo un ingenioso recurso visual, sino un reflejo de la evolución de la cultura pop, donde personajes de diferentes épocas y géneros se entrelazan en nuevas formas de narración. La habilidad de Raid71 para fusionar a la perfección estos mundos convierte esta obra en un ejemplo sobresaliente del arte pop urbano y el grafiti. «It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger» es más que una simple mezcla ingeniosa: es un comentario cultural sobre cómo la nostalgia y el miedo coexisten en el imaginario colectivo, demostrando que incluso los personajes más inocentes pueden adquirir nuevas y escalofriantes formas en manos del artista adecuado.
$134.00