Obras de arte originales
-
Denial- Daniel Bombardier ¿Qué drones? Plantilla de madera con pintura en aerosol HPM de Denial- Daniel Bombardier
¿Qué drones? Edición limitada con detalles pintados a mano en aerosol, acrílico, plantilla y técnica mixta sobre panel de madera entelado por Denial Graffiti Street Artist, arte pop moderno. 2015 Edición limitada, firmada y numerada, de la plantilla HPM 5. Tamaño de la obra: 48 x 30 cm. El artista canadiense Denial y el australiano Ben Frost han unido fuerzas en una audaz exposición de obra nueva que explora los límites de la apropiación, confrontando las reinterpretaciones de nuestra actual sociedad distópica. Autodenominados «ladrones visuales», ambos artistas cuentan con una larga trayectoria robando y subvirtiendo los iconos culturales que el mundo publicitario y consumista nos ha impuesto, para crear interpretaciones nuevas y pertinentes, tan provocadoras como humorísticas. Denial y Frost forjaron una amistad instantánea tras conocerse en Canadá en 2011 y desde entonces han creado obras impactantes tanto para la calle como para galerías. «Company of Thieves» lleva su colaboración un paso más allá, con obras de gran y pequeño formato que hacen referencia al Pop Art, el grafiti y el mundo corporativo contra el que se rebelan. El arte de Denial tiene una fuerte carga política y social, ya que el artista adopta posturas específicas contra temas como el capitalismo, la cultura de consumo y la publicidad. Más importante aún, el artista es consciente de sus elecciones y motivaciones: «Me gusta considerarme un artista pop activista. Me resulta mucho más fácil relacionarme con las caricaturas y los gráficos que con el fotorrealismo». Otro aspecto del trabajo de Denial es el humor. Su obra es satírica, lo que, por definición, significa que utiliza el humor como mecanismo de confrontación.
$8,749.00
-
Ben Kehoe CUADRO
Compra PINTURA Obra de arte de pintura original única en su tipo en MEDIANO por Popular Street Art Pop Culture Artist ARTIST. 2022 Cuadro Original Firmado Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$801.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Atlas-Estándar
Compre Atlas: serigrafía manual de 6 colores de edición limitada estándar en papel de archivo rasgado a mano por Mr Brainwash x Rubik, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Cada impresión está firmada y numerada por el Artista, con una huella digital en la parte posterior. Impreso en papel de archivo rasgado a mano.
$13,127.00
-
Eric Pagsanjan Air Yeezy 2 Pintura acrílica original de octubre rojo de Eric Pagsanjan
Air Yeezy 2 - Red October. Obra de arte original única, pintada con pintura acrílica sobre lienzo estirado, del popular artista de graffiti callejero Eric Pagsanjan. 2019. Acrílico firmado sobre lienzo tensado. Medidas: 61 x 46 x 2 cm. Nike Air Jordan x Adidas Yeezy. «Siento respeto y admiración por los artistas que crean su propia ropa. Soy un gran aficionado a las zapatillas y mi colección personal no deja de crecer. Combinando mi pasión por las zapatillas, los diseñadores que las crean y los superhéroes de los cómics, he creado una serie de retratos dedicados a los diseñadores que considero increíbles. Para mí, son superhéroes. Son "SneakerHeroes"». - Eric Pagsanjan
$669.00
-
Kaws- Brian Donnelly Black Book Graffiti Journal de TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws
Libro negro de dibujo de graffiti Tg Throw Up Práctica Diario personal por TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Delk x Comet x Kaws Pop callejero moderno Etiqueta, garabatos, dibujos, pinturas y obras de arte de pensamiento. Cuaderno de bocetos de grafiti de varios artistas, c. 1994. Firmado y con firmas originales de artistas, incluyendo a Kaws, ZiNk, Psycho Seen TC5 y Totem del colectivo TC5. Incluye dibujos a color, numerosos tags y dibujos con rotulador, anotaciones personales, números de teléfono antiguos, lugares de reunión, ideas e información privada sobre el colectivo. 50 páginas y la portada repletas de dibujos (también incluye muchas páginas en blanco). Además, incluye a IBM, Squad One, Pilot y MPV. Black Book Graffiti Journal de TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws Este cuaderno de bocetos de 1994 captura un momento extraordinario en la historia del grafiti, representando una convergencia de estilo, rebeldía y experimentación creativa por parte de algunos de los miembros más influyentes del colectivo TC5. El libro de tapa dura de 21,5 x 28 cm no es simplemente un cuaderno de bocetos, sino un archivo profundamente personal de la energía cruda de la calle. El cuaderno incluye vibrantes dibujos a rotulador, superposición de pegatinas, ilustraciones detalladas de personajes, rellenos, ejercicios de throw-up, notas personales y firmas de miembros clave como Totem, Psycho, ZiNk, Delk, Comet, Seen y Kaws. El libro también incluye alias y colectivos paralelos como IBM, MPV y Squad One, ofreciendo una visión compleja de los subgrupos de grafiti interconectados que operaban en la ciudad de Nueva York durante la época dorada de la cultura del cuaderno negro. Evolución de las etiquetas y arte pop callejero y grafiti Las entradas de este diario reflejan la fusión de la estética tradicional del graffiti estilo libre con la sensibilidad gráfica que influiría en el Street Pop Art. Cada página revela una combinación de práctica y performance: contornos de firmas perfeccionados, rellenos psicodélicos, recortes de flyers en collage y bocetos de personajes llenos de humor y actitud. Artistas como ZiNk y Psycho demostraron su destreza técnica en letras tridimensionales, superponiéndolas simultáneamente con personajes lúdicos y fondos surrealistas. La firma inicial de Kaws, que se encuentra aquí bajo las siglas FC y TC5, muestra la incipiente influencia de su iconografía fusión de dibujos animados, que más tarde se convertiría en su sello distintivo tanto en las bellas artes como en las plataformas comerciales. Legado del formato del Libro Negro Los cuadernos negros fueron el corazón de la cultura del grafiti mucho antes de los archivos digitales. Eran galerías itinerantes, espacios de práctica y plataformas de comunicación íntima entre grafiteros. La inclusión en este cuaderno de firmas personales, ubicaciones secretas, números de teléfono y reflexiones emocionales revela que el grafiti era más que una expresión exterior: era una vida interior. El estilo agresivo de Totem, la iconografía urbana estilizada de Delk y los fragmentos clásicos de wildstyle de Comet reflejan años de experimentación en las vías del tren plasmados en papel. MPV e IBM aparecen con frecuencia garabateados en las superficies y bordes de las pegatinas, y aunque el significado específico de IBM en este contexto aún es ambiguo, aparece constantemente junto a firmas reconocidas y conlleva el peso del respeto del colectivo. Peso cultural y significado para los coleccionistas Este cuaderno no solo documenta la época dorada del grafiti en TC5, sino que también refleja un cambio cultural hacia el arte pop callejero y el grafiti estilizados. La profusión de elementos —letras dibujadas a mano, collages de flyers de música, referencias a marcas pop como Richie Rich y Nervous Records, y pegatinas personalizadas— convierte a este cuaderno negro en un objeto cultural multidisciplinario. En el mercado del arte actual, estos cuadernos son venerados por su honestidad, crudeza y la visión que ofrecen de la vida privada de los artistas de grafiti más conocidos. Las firmas manuscritas de Kaws, Psycho, ZiNk y Totem, en particular, hacen de este cuaderno un testimonio digno de museo de la transformación del grafiti, desde los trenes hasta las galerías de arte.
$25,000.00
-
Jeff Gillette Minnie Período 12 Plantilla Original Pintura por Jeff Gillette
Minnie Period 12 Edición Limitada, Esténcil de Aerosol HPM de 9 Colores y Acrílico sobre Lienzo Enmarcado con Envoltura de Galería, con detalles pintados a mano, por Jeff Gillette, Artista de Graffiti Callejero, Arte Pop Moderno. Obra de arte original firmada de 2020, realizada con plantilla, pintura acrílica en aerosol, tamaño 20x24 La obra "Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas" de Jeff Gillette es una pieza significativa dentro del arte pop, urbano y del grafiti. Caracterizada por el uso de imágenes icónicas entrelazadas con paisajes urbanos crudos, se erige como un vívido comentario sobre la cultura de consumo y la decadencia social. Jeff Gillette, aclamado artista estadounidense, ha sido apodado "el hombre que destruye Disneylandia", ya que frecuentemente utiliza figuras familiares y nostálgicas de Disney yuxtapuestas a fondos distópicos en su arte. En esta pieza en particular, la reconocible figura de Minnie Mouse es manipulada con un estilo de plantilla de grafiti poco convencional, enfatizando la esencia del arte urbano en su forma más cruda. El "Period 12" hace referencia a la menstruación inoportuna de Minnie y al número de la pintura. Gillette impregna esta obra con una mezcla paradójica de inocencia y desolación. Este contraste no solo critica nuestra sociedad saturada de medios de comunicación, sino que también invita a los espectadores a cuestionar el impacto de las corporaciones en nuestra conciencia cultural colectiva. Con su representación sin filtros de la tensión entre la cultura popular y la realidad, la obra "Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas" de Jeff Gillette se erige como un poderoso ejemplo del arte pop y urbano moderno.
$740.00
-
Mr Penfold 1BN MonoPrint Serigrafía de Mr Penfold
1BN MonoPrint 1 de su clase, serigrafía original de 4 colores impresa a mano sobre papel de bellas artes por Mr Penfold, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Obra de arte original única, firmada, 2021. Tamaño: 18,11 x 22,44 pulgadas. Actualmente, el polifacético artista, también conocido como «Mr. Penfold», reside en Bristol, donde tiene su estudio y experimenta con diversos medios. Su nombre real es Tim Gresham.
$793.00
-
KC Ortiz Street Prophet Pintura acrílica original de KC Ortiz
Obra de arte original y única de Street Prophet, pintada con acrílico sobre papel de archivo por el popular artista de graffiti callejero KC Ortiz. KC Ortiz "Profeta Callejero" KC ORTIZ Profeta Callejero, 2021 Pintura acrílica sobre papel de archivo 8.66 x . 12.99 pulgadas 22 x . 33 cm 1 de 1.
$712.00
-
HoxxoH- Douglas Hoekzema Detroit Minute #10 Pintura acrílica de madera original por HoxxoH- Douglas Hoekzema
Detroit Minute #10 Acrílico original pintado a mano sobre madera de abedul cortada con láser, listo para colgar, por HoxxoH, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «“El tiempo no espera a nadie” ha sido durante mucho tiempo el catalizador que ha impulsado al ser humano a aprovechar su existencia consciente. El tiempo es una magnitud observable creada por el hombre para seguir el curso de nuestro misterioso Universo. Sin embargo, ahora, quizás más que nunca, el ser humano busca utilizar el tiempo para aliviar las presiones de una existencia inexplicable mediante aplicaciones que miden y calculan su valor. Publicaciones y “me gusta” en redes sociales, las fluctuaciones del mercado bursátil, pequeños monitores en nuestras manos que nos vigilan, contando constantemente, subiendo y bajando, ahogándonos en una sobrecarga sensorial. Nos hacen creer que el tiempo puede ser rastreado y controlado mediante un práctico algoritmo. Disfrazan el tiempo en programas destinados a objetivar y simbolizar nuestra presencia como un estatus glorificado en el cosmos». Por Andrew Leshin
$803.00
-
Totem TC5 Pintura acrílica en aerosol Blue Splash Original de Totem TC5
Pintura original en aerosol acrílico Blue Splash de Totem TC5. Obra de arte única sobre lienzo del artista pop de arte callejero. 2021. Pintura acrílica y en aerosol firmada. Obra original. Tamaño: 12 x 9 pulgadas. Blue Splash de Totem TC5 – Obra original en acrílico y aerosol de arte pop urbano y grafiti Blue Splash es una pintura original de 2021, de 30 x 23 cm sobre lienzo, obra de Totem TC5, un nombre reconocido en el mundo del grafiti que domina el arte del estilo, la forma y la precisión visual. Creada con acrílico y pintura en aerosol, esta obra única refleja el compromiso de Totem con la tipografía audaz y la composición dinámica. La pieza se centra en su nombre, escrito con una caligrafía estilizada, gruesa y blanca, delineado en azules vibrantes y acentuado por explosiones orgánicas de verde, gris y beige. La estructura de las letras es equilibrada y segura, revelando años de disciplina para mantener la fluidez, la simetría y el ritmo dentro de una estética de estilo libre. Los colores explosivos y las capas de aerosol que rodean el nombre crean un efecto de movimiento y resonancia, convirtiéndolo en un ícono impactante. Letras de grafiti y dominio de la forma Totem TC5 es ampliamente reconocido por su habilidad para transformar las letras tradicionales del grafiti en composiciones dinámicas que transmiten tensión, equilibrio e identidad. En Blue Splash, las letras de su nombre son gruesas y angulares, con bordes definidos y una consistencia espacial impecable. La decisión de usar un blanco intenso para el nombre le permite dominar la composición, mientras que los contornos y rellenos de color crean una sensación de profundidad y sombra. Esta obra no es solo una firma; es una composición arquitectónica donde cada letra interactúa con la siguiente como una bailarina congelada en el tiempo. El uso de múltiples tonalidades de azul para construir el contorno del nombre añade peso y profundidad a la experiencia visual, reforzando la posición de Totem como un técnico del estilo con raíces en la disciplinada cultura del grafiti neoyorquino de antaño. Teoría del color, energía y movimiento visual El fondo de Blue Splash es más que un campo de color: es un eco visual del acto físico del grafiti. La pintura en aerosol crea una bruma de nubes verdes, grises y rosas superpuestas que interactúan con el fondo azul, formando una superficie pulsante de marcas y gestos. Esta composición cromática refuerza la energía del nombre, casi como una explosión sonora que irradia desde el centro. El ligero moteado y la variación en la opacidad sugieren capas de pintura aplicadas con rapidez y precisión, capturando la inmediatez del grafiti callejero y, a la vez, fijándola a la permanencia de un lienzo de estudio. El uso que hace Totem de un caos controlado en el fondo amplifica la geometría deliberada de las letras, ofreciendo tanto crudeza como refinamiento en un marco unificado. Legado y estilo en el arte pop callejero y el grafiti Como miembro del legendario colectivo TC5, Totem ocupa un lugar de honor en la historia del grafiti. Su nombre es sinónimo de innovación, versatilidad y maestría, cualidades que Blue Splash plasma en cada pincelada. Esta obra no es solo una muestra de estilo grafiti, sino un reflejo de tradición, evolución e identidad. En el contexto del arte urbano pop y el grafiti, Blue Splash captura la esencia del grafiti: transformar lo personal en icónico, lo efímero en permanente y el nombre en una arquitectura visual de energía y cultura. Esta pieza representa una oportunidad única para coleccionistas de poseer una muestra concentrada de excelencia en el grafiti, firmada con aerosol y convertida en legado.
$500.00
-
Albert Reyes Dibujo a lápiz de color Winona Ryder de Albert Reyes
Winona Ryder- Rakugaki 3 126 Dibujo original a mano con lápiz de color sobre papel del artista de la cultura pop Albert Reyes. 2021. Original firmado. Lápiz de color sobre papel. La obra mide 8,5 x 11 pulgadas.
$217.00
-
Rek Santiago Spraycan Art Original All City Style Tren Pintura por Rek Santiago
Arte en aerosol estilo metro, original, pintado sobre pared, escultura, obra de arte del artista callejero de graffiti Rek Santiago. Escultura de tren estilo urbano, firmada en 2010, original, con rotulador de pintura en aerosol y diseño único. Medidas: 20,25 x 5 x 1,75 pulgadas. Firmado, titulado y fechado en el reverso, con la etiqueta Rek y NSA en el anverso. Grafiti original pintado a mano sobre plataforma de metro estilo urbano, apto para colgar en la pared. Se exhibe con su caja. La caja presenta marcas de pintura artística. Manchas y desperfectos propios de la antigüedad, en excelente estado.
$470.00
-
Czee13 Pintura de pintura en aerosol de medios mixtos perdidos de Czee13
Obra de arte original única de técnica mixta con pintura en aerosol sobre lienzo, realizada por el artista de arte callejero y cultura pop Canbot Canz Czee13. 2022. Pintura original firmada, técnica mixta con aerosol. Tamaño: 24 x 20 pulgadas.
$738.00
-
Brandon Sopinsky Icky Mouse Dibujo a lápiz de color original de Brandon Sopinsky
Obra de arte original y única de Icky Mouse, realizada con lápices de colores sobre papel reciclado por el popular artista de graffiti callejero Brandon Sopinsky. Dibujo original a lápiz de color de Icky Mouse, 2013, por Brandon Sopinsky
$352.00
-
D*Face- Dean Stockton SILKSCREEN Serigrafía de ARTIST
Compre TITLE Hand-Pulled 4-Color en MEDIUM Obra de arte pop de edición limitada. 2022 Edición limitada firmada y numerada de XXX Obra de arte Tamaño XXXX Serigrafía INFORMACIÓN
$11,392.00
-
Samuel Kamen Pintura al óleo original de sangre marrón ancha por goteo de abstracción de Samuel Kamen
Abstracción Goteo Ancho Sangre Marrón Obra de Arte Original Única sobre Papel Vitela del Artista Postmoderno Samuel Kamen. Original firmado del siglo XX, 20,5 x 9 cm
$631.00
-
Risk Rock Círculos de daños colaterales Pintura en aerosol original Pintura de medios mixtos por Risk Rock
Círculos de Daños Colaterales. Pintura original en técnica mixta: aerosol, arena, purpurina y acrílico sobre papel grueso. Artista callejero de graffiti Risk. Arte pop moderno. Círculos de Daños Colaterales, 2018 - ¡Adquiera un riesgo original! Original (pintura en aerosol, acrílico sobre papel grueso, brillantina, textura arenosa gruesa que capta la luz) Tamaño: 22x30 pulgadas Fecha de creación: 2018 Obra original – Cada una es única, irrepetible y firmada a mano.
$2,442.00
-
Stay High 149- Wayne Roberts Cuaderno de dibujo de graffiti Black Book de Stay High 149 - Wayne Roberts
Black Book Graffiti: Diario de Dibujo Personal Original de Stay High 149 - Wayne Roberts. Arte urbano moderno, garabatos, dibujos, pinturas y obras de arte reflexivas. STAYHIGH149 x Cuaderno de bocetos original firmado de 2003. Dibujo de graffiti en técnica mixta con rotulador, aerosol, acrílico y pegatinas. Tamaño: 8.5 x 11 pulgadas. Buen estado, con algunas marcas de uso y algunas páginas faltantes. Este cuaderno único perteneció al legendario STAYHIGH149, un verdadero ícono de la historia del graffiti. Es más que un simple cuaderno de bocetos: es una pieza cultural digna de un museo. En su interior, encontrarás más de 130 páginas repletas de firmas y obras auténticas, no solo de STAYHIGH149, sino también de su colaborador Dead Leg y figuras influyentes como TRACY 168, entre otros. Este cuaderno rebosa historia visual. La contraportada también está decorada, ofreciendo una visión completa del arte underground de una época. Libro negro histórico de la leyenda del graffiti STAYHIGH149 Este cuaderno de dibujo original es una pieza sumamente rara y de gran importancia cultural, directamente vinculada al fallecido Wayne Roberts, más conocido como STAYHIGH149. Figura clave en los inicios del grafiti neoyorquino, STAYHIGH149 dejó una huella imborrable en el movimiento con su icónico tag del "fumador" y sus letras de gran relieve. El cuaderno negro que aquí se presenta no es solo una colección de páginas; es una pieza digna de museo que revela la esencia de la cultura del grafiti de las décadas de 1970 y 1980 a través de las manos de sus pioneros. Está firmado y anotado en su totalidad, y fue utilizado activamente a principios de la década de 2000, sirviendo como una cápsula del tiempo visual de creatividad, compañerismo y la energía cruda de la calle. Páginas con grafitis a mano de la escuela original del grafiti El cuaderno negro, de 21,5 x 28 cm, contiene más de 130 páginas de tags, throw-ups, personajes y bocetos sin editar, cada uno con capas de marcadores, pintura en aerosol, pegatinas y técnicas mixtas. Algunas páginas están tachadas o desgastadas, mostrando el paso del tiempo y el uso frecuente por parte del artista y su círculo cercano. En su interior, destaca la presencia de Dead Leg, colaborador habitual de STAYHIGH149, junto con obras y dedicatorias de otras leyendas como TRACY 168. Estas obras no han sido seleccionadas; son crudas, espontáneas y rebosan estilo, convirtiéndolas en algunas de las muestras más auténticas de arte pop callejero y graffiti en papel que se conservan. Algunas páginas están completamente saturadas de color, mientras que otras presentan rápidas ráfagas de letras y dibujos de personajes icónicos. Condición física e integridad artística Este cuaderno negro único en su clase muestra las huellas de su uso: le faltan algunas páginas, muchas tienen los bordes desgastados y algunas presentan marcas de tinta de rotulador. Sin embargo, esto no hace sino aumentar su autenticidad como herramienta y compañera de una de las figuras más visionarias del grafiti. Las tapas están profusamente decoradas con tinta y pintura, y la contraportada incluye frases como «Voz del Gueto», un mensaje que conecta directamente con el legado de Wayne Roberts. En su interior, la mezcla de letras de burbuja, firmas clásicas y dibujos estilizados representa décadas de tradición artística urbana trasladada desde los vagones del metro y los muros de la ciudad a un lienzo personal. Legado plasmado en el arte pop callejero y el grafiti Este libro negro no es una reproducción ni una retrospectiva. Es un archivo vivo de la historia del grafiti, creado por las manos de quienes construyeron la cultura desde sus cimientos. STAYHIGH149 sigue siendo una figura imponente en el mundo del grafiti, y este libro refleja la camaradería, la influencia y la implacable energía que definieron toda una era. Es un poderoso ejemplo de cómo el arte pop callejero y el grafiti evolucionaron más allá de las calles de la ciudad para convertirse en una venerada forma de expresión contemporánea. Este libro negro es una oportunidad única para presenciar el mundo del arte underground tal como era: personal, auténtico e inmortal.
$10,000.00
-
Blake Jones Pintura en aerosol original sobre panel de madera "Rabbit Worries" de Blake Jones
Rabbit Worries, pintura original en aerosol sobre panel de madera de Blake Jones. Obra de arte única. Arte callejero. Artista pop. 2020. Pintura original firmada, realizada con aerosol sobre panel de madera. Medidas: 20,5 x 48 pulgadas. Rabbit Worries de Blake Jones – Expresión cruda sobre madera en el arte pop callejero y el grafiti Rabbit Worries es una pintura en aerosol original y única de 2020 del artista estadounidense Blake Jones, realizada en rojo intenso sobre un panel de madera reciclada de 52 x 122 cm. La obra presenta al icónico conejo de Jones, un personaje recurrente en su narrativa visual. Pintada con un enfoque directo y sin filtros, esta pieza combina la urgencia del grafiti callejero con la claridad estética de la iconografía pop. La expresión del personaje —ojos cerrados, boca con una sonrisa inquieta, cejas sutilmente arqueadas— encarna una tensión contenida. Su cuerpo, simplificado en líneas fluidas y una forma minimalista, irradia humor e inquietud. La palabra BLAKE aparece garabateada en la parte inferior en el mismo rojo, afirmando la autoría del artista con la inmediatez de una firma callejera. Sencillez emotiva y poder simbólico El conejo de Jones no es solo un dibujo animado; es un vehículo de resonancia emocional. En «Preocupaciones del Conejo», el diseño de la figura se reduce a lo esencial, logrando un máximo impacto psicológico con una mínima información visual. La expresiva pintura roja en aerosol sobre la veta natural de la madera crea un marcado contraste, amplificando la emoción cruda capturada en la postura y las expresiones faciales de la figura. El formato vertical del panel intensifica la acción, guiando la mirada hacia arriba, recorriendo el cuerpo hasta las orejas, que evocan símbolos de alerta o ansiedad. Este enfoque ejemplifica una estrategia fundamental del arte urbano pop y el grafiti: comunicar rápido, contundente y con cada línea. Pintura en aerosol y superficies según el Código Urbano El uso de pintura en aerosol sobre panel de madera conecta directamente con la tradición del grafiti, donde la herramienta y la textura definen la voz de la obra. La veta de la madera permanece completamente visible bajo las líneas rojas, permitiendo que la imperfección natural y la crudeza urbana coexistan con la energía gráfica de las imágenes de Jones. A diferencia del lienzo o el papel, la madera ofrece resistencia y carácter, creando un diálogo entre material y mensaje. Jones aprovecha esto, permitiendo que la superficie influya en el ambiente de la pieza. El rojo intenso evoca urgencia y vulnerabilidad, haciendo eco de temas como la lucha personal, la ansiedad escénica o el conflicto interno. La pincelada es rápida, casi instintiva, reflejando los ritmos del grafiti callejero, pero contenida dentro de una composición formal. Blake Jones y la intersección del humor, la ansiedad y la voz pública Blake Jones continúa explorando los temas de la identidad emocional y el lenguaje público a través de figuras recurrentes y expresiones familiares. En «Rabbit Worries», captura un momento de introspección mediante un símbolo generalmente asociado con la inocencia y la picardía. Este conejo, sin embargo, no es despreocupado: carga con peso en sus ojos cerrados y labios curvados, ofreciendo al espectador un reflejo de un espacio mental compartido. La obra alude a las presiones de la vida contemporánea a través del lenguaje de la abstracción caricaturesca, anclando los recursos visuales pop en un terreno emocional real. Como parte del canon del Arte Pop Urbano y el Grafiti, «Rabbit Worries» es un ejemplo impactante de cómo el personaje y el gesto pueden reemplazar la narrativa, cómo la urgencia puede ser bella y cómo la ansiedad puede expresarse a través del color y la línea. Esta obra se erige como un objeto de claridad estética y un retrato de la complejidad psicológica.
$2,500.00
-
Shark Toof Shark Gold HPM Wood Print de Shark Toof
Shark- Gold Original Hand-Paint Multiple sobre panel de madera cortado con láser, listo para colgar, por Shark Toof, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2016 Firmado Edición limitada numerada HPM Emblesed de 7 piezas. Obra de arte sobre madera. Tamaño: 9,25 x 17 pulgadas. “Este nuevo conjunto de obras es una mezcla de mis raíces en el grafiti, donde realmente desarrollé mi propia voz única. Al mismo tiempo, también hay un aspecto de este trabajo que consiste en no tomarse demasiado en serio, en una especie de vandalismo contra tus propios íconos”, dijo Shark Toof mientras se preparaba en Detroit. “Me gusta Detroit porque es muy autodidacta y yo soy un artista muy autodidacta, así que me siento como pez en el agua”. Shark Toof
$664.00
-
Lyric One SlapTag Urban Decay Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Lyric One
SlapTag Urban Decay Original, obra de arte única en su tipo, pintada con aerosol y acrílico Montana Gold sobre madera por el popular artista de graffiti callejero Lyric One. Obra original firmada de 2021, Montana Gold, realizada con pintura en aerosol y acrílico sobre panel de madera. Medidas: 18 x 18 x 2 pulgadas. Fecha de lanzamiento: 1 de noviembre de 2021.
$962.00
-
Czee13 Pintura en aerosol de medios mixtos ENV Pintura de Czee13
ENV Obra de arte original única en su tipo, técnica mixta de pintura en aerosol sobre lienzo, por Canbot Canz, artista de arte callejero y cultura pop Czee13. 2022. Pintura original firmada, técnica mixta con aerosol. Tamaño: 24 x 20 pulgadas.
$738.00
-
Eric Pagsanjan Quiccs x SneakerHereos Banned 1s Pintura acrílica original de Eric Pagsanjan
Quiccs xSneakerHereos - Banned 1s. Obra de arte original única en acrílico sobre lienzo estirado, del popular artista de graffiti callejero Eric Pagsanjan. 2019 Quiccs x SneakerHereos - Pintura original utilizada como portada de cómic por Eric Pagsanjan. Creada exclusivamente para la exposición temporal del NBA All-Star Weekend. Acrílico sobre lienzo tensado. Tamaño del panel: 18" x 24" x 0.75". Siento respeto y admiración por los artistas que crean su propia ropa. Soy un gran aficionado a las zapatillas y mi colección personal no deja de crecer. Combinando mi pasión por las zapatillas, los diseñadores que las crean y los superhéroes de los cómics, he creado una serie de retratos dedicados a los diseñadores que considero increíbles. Para mí, son superhéroes. Son "SneakerHeroes". Pocas zapatillas en los más de 30 años de historia de la línea Air Jordan son tan infames como las Air Jordan 1 negras y rojas. Estas zapatillas, conocidas como las "Banned" Jordan 1, han sido siempre importantes, desde la mitología que rodea su origen hasta el fervor que inspiran sus reediciones. Así fue como sucedió todo. Se cuenta que Michael Jordan fue multado con 5000 dólares por la NBA cada vez que usaba estas zapatillas durante su debut en 1984, porque infringían las normas de uniforme de la liga. Nike aprovechó esto, creando una campaña publicitaria que jugaba con esa cualidad de fruta prohibida... -Eric Pagsanjan
$712.00
-
Eric Pagsanjan Quiccs x SneakerHereos Jumpman Pintura acrílica original de Eric Pagsanjan
Quiccs xSneakerHereos - Jumpman Original, obra de arte única en pintura acrílica sobre lienzo estirado, del popular artista de graffiti callejero Eric Pagsanjan. QUICCS x SneakerHereos 2019 - Jumpman de Eric Pagsanjan. Creado exclusivamente para la tienda efímera del NBA All-Star Weekend. Acrílico sobre lienzo tensado. Tamaño: 45,7 cm x 61 cm x 1,9 cm. Siento respeto y admiración por los artistas que crean su propia ropa. Soy un gran aficionado a las zapatillas y mi colección personal no deja de crecer. Combinando mi pasión por las zapatillas, los diseñadores que las crean y los superhéroes de los cómics, he creado una serie de retratos dedicados a los diseñadores que considero increíbles. Para mí, son superhéroes. Son "SneakerHeroes". Pocas zapatillas en los más de 30 años de historia de la línea Air Jordan son tan infames como las Air Jordan 1 negras y rojas. Estas zapatillas, conocidas como las "Banned" Jordan 1, han sido siempre importantes, desde la mitología que rodea su origen hasta el fervor que inspiran sus reediciones. Así fue como sucedió todo. Se cuenta que Michael Jordan fue multado con 5000 dólares por la NBA cada vez que usaba estas zapatillas durante su debut en 1984, porque infringían las normas de uniforme de la liga. Nike aprovechó esto, creando una campaña publicitaria que jugaba con esa cualidad de fruta prohibida... -Eric Pagsanjan
$712.00
-
Eddie Colla Lata de pintura en aerosol original 11 Escultura de pintura Eddie Colla
Salvage Can 11 Pintura original sobre lata de pintura en aerosol Escultura de técnica mixta Obra de arte del legendario artista callejero y grafitero Eddie Colla. Obra original firmada de 2018, pintada con aerosol, técnica mixta acrílica sobre lata de pintura en aerosol. Tamaño: 3 x 8 pulgadas. «Creé esta serie de latas en China en 2018. Estaba esperando materiales para empezar a trabajar en piezas más grandes. En la residencia artística donde me encontraba, tenían todas las latas de aerosol vacías. Empecé a crear estas pequeñas piezas con las latas usadas. No fue algo planeado; simplemente tuve mucho tiempo libre inesperado mientras esperaba que llegaran mis materiales, así que trabajé con lo que tenía a mano. Cada lata está firmada y fechada en la base.» - Eddie Colla La innovación de Eddie Colla en el arte callejero «Salvage Can 11» de Eddie Colla se erige como una poderosa declaración dentro del arte pop urbano y el grafiti, una pintura original sobre una lata de aerosol que fusiona técnicas mixtas con la energía subversiva del arte callejero. La obra forma parte de una serie creada en 2018 durante una residencia artística en China, un periodo que Colla describe como marcado por una pausa inesperada, a la espera de materiales, lo que lo llevó a utilizar de forma innovadora materiales desechados para crear algo imprevisto pero profundo. «Salvage Can 11» de Colla es un testimonio del espíritu espontáneo y adaptable que suele impulsar el arte callejero. Ante la demora en su proceso creativo habitual, Colla recurrió a las latas de aerosol vacías disponibles en su residencia, transformándolas de herramientas en lienzos. Este acto de reciclaje dio nueva vida a las latas usadas y desafió la percepción del valor y la utilidad de los materiales artísticos. La obra resultante —una pieza original firmada— es una escultura de técnica mixta que encapsula la esencia del grafiti: cruda, inmediata y profundamente personal. Dinámica visual de "Salvage Can 11" El impacto visual de «Salvage Can 11» es inmediato y visceral. La imagen en la lata resulta inquietante, con los rasgos de la figura sugiriendo una mezcla de humanidad y un anonimato casi enmascarado, un tema recurrente en la obra de Colla, que a menudo reflexiona sobre la identidad y el lugar del individuo en la sociedad. El uso de acrílico y pintura en aerosol añade textura y profundidad, y los intensos tonos negros y morados captan la atención e invitan al espectador a un diálogo contemplativo con la obra. Significado cultural de la obra de Eddie Colla La contribución de Eddie Colla al arte urbano va más allá de sus murales e instalaciones públicas. Acorta la distancia entre la calle y el espacio del coleccionista al plasmar su arte en un soporte tangible y tangible como una lata de aerosol. «Salvage Can 11» encarna la naturaleza transitoria del arte urbano, mientras que su existencia como objeto preservado desafía la fugacidad tradicionalmente asociada a esta forma de arte. La obra de Colla nos recuerda que el arte urbano no se limita a los espacios públicos, sino que es una forma de arte dinámica que puede habitar y adaptarse a cualquier contexto. La resonancia de la serie "Salvage Can" en el coleccionismo de arte La serie "Salvage Can" ocupa un lugar especial en la colección de arte. Cada lata, firmada y fechada por Colla, no es solo una obra de arte, sino una pieza histórica que narra la historia de su creación. Los coleccionistas de arte pop urbano y grafiti suelen sentirse atraídos por obras con una narrativa, y "Salvage Can 11" ofrece precisamente eso: una historia de innovación, adaptación y el proceso creativo que se desarrolló durante una residencia artística alrededor del mundo. "Salvage Can 11" es una escultura de técnica mixta que encapsula el espíritu innovador de Eddie Colla y su estatus como leyenda del grafiti. La obra simboliza la creatividad que florece dentro de las limitaciones del arte urbano, destacando la habilidad de Colla para crear narrativas cautivadoras a partir de circunstancias inesperadas. Es un ejemplo perfecto de cómo el arte pop urbano puede trascender los límites tradicionales y redefinir el concepto de lienzo, invitando a un público más amplio a conectar con el movimiento del arte urbano de maneras nuevas y significativas.
$504.00
-
Peter Keil Mujer rubia desnuda 93. Pintura original al óleo sobre tela de Peter Keil.
Mujer rubia desnuda 93. Óleo original sobre tela de Peter Keil. Obra de arte única sobre panel de lienzo personalizado cosido a mano en relieve 3D por The Wild Man of Berlin, un famoso artista contemporáneo. 1993. Firmada y fechada por Peter Keil. Óleo sobre lienzo entelado, cosido a mano y listo para colgar. Obra original de 24 x 30 pulgadas. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que pueden presentar descamación debido a la antigüedad y la naturaleza de su trabajo. Representa a una mujer rubia desnuda, muy estilizada, con los brazos sujetando su cabello detrás de la cabeza. Explorando la vivacidad expresiva en "Mujer rubia desnuda 93" de Peter Keil «Mujer rubia desnuda 93» es una impactante pintura original al óleo sobre tela de Peter Keil, conocido como el «Hombre Salvaje» de Berlín por su arte expresivo y dinámico. Esta obra de 1993, firmada y fechada por el artista, presenta un lienzo poco convencional: un panel tridimensional en relieve, cosido a mano y hecho a medida, que añade una dimensión táctil única a la obra. El tamaño de la pieza original, de 61 x 76 cm, ofrece una visión amplia de la representación cruda y sin inhibiciones de la figura humana que caracteriza a Keil. Aquí, Keil captura la esencia de una mujer rubia desnuda, altamente estilizada y en una pose que irradia fuerza y fluidez, con los brazos levantando elegantemente su cabello detrás de la cabeza. El enfoque pictórico de Peter Keil se caracteriza por la vigorosa aplicación de pintura espesa, una técnica que contribuye a la riqueza textural y la profundidad de su obra. Con el tiempo, algunas obras de Keil pueden presentar desconchones de pintura, un fenómeno natural que refleja el paso del tiempo y las cualidades orgánicas de los materiales que utiliza. Estas imperfecciones aparentes son, de hecho, parte integral del carácter de la obra, pues encarnan la esencia misma del proceso creativo espontáneo y emotivo de Keil. Reinterpretando el arte figurativo a través del prisma del pop urbano y el grafiti En «Mujer rubia desnuda 93», Keil reinventa el arte figurativo con una estética que se entrelaza con la espontaneidad y la audacia propias del arte pop urbano y el grafiti. Su uso audaz del color y la forma se alinea con el lenguaje visual de estos movimientos, que trascienden los límites tradicionales de las bellas artes. Sus representaciones van más allá de la mera representación, evocando estados emocionales y narrativas que recuerdan las impactantes imágenes características del arte urbano y el grafiti. La obra ofrece una experiencia tanto visual como física, ya que el lienzo en relieve invita al espectador a interactuar con la pintura más allá del plano pictórico. Este método de presentación es emblemático del deseo de Keil de desafiar los límites de la exhibición artística convencional y crear una experiencia más inmersiva para el observador. Adquirir una pieza como «Mujer rubia desnuda 93» es como poseer un momento en la vibrante historia del arte contemporáneo. Las pinturas de Keil son muy apreciadas por su expresividad y su lugar en la narrativa de la evolución del arte, especialmente en el contexto del arte pop urbano y el grafiti. Sus obras dan testimonio de la capacidad del artista para capturar la complejidad de la expresión humana mediante pinceladas audaces y un uso intrépido del color. La pintura al óleo original de Peter Keil, «Mujer rubia desnuda 93», celebra la forma y la expresión humanas, encapsulando el espíritu libre del arte pop urbano y el grafiti dentro del marco de las bellas artes. La obra de Keil continúa inspirando y desafiando, consolidando su reputación como un importante artista contemporáneo que captura el espíritu de su época en cada pincelada vibrante.
$4,376.00
-
Tavar Zawacki- Above Arrow Pulse Spring HPM Pintura en aerosol de medios mixtos Impresión en madera de Tavar Zawacki- Arriba
Arrow Pulse Spring Original, técnica mixta pintada a mano sobre panel de madera cortado con láser, lista para colgar, por Tavar Zawacki - Artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «La flecha Pulse fue uno de los muchos diseños populares que creé para mi reciente exposición individual, Remix, en Detroit. Decidí hacer una edición más pequeña (5) de las flechas Arrow Pulse, ya que este diseño es un estilo popular e icónico. Diseñé los archivos de corte en mi computadora con Adobe Illustrator y luego los mandé a cortar con láser para asegurar su perfección y uniformidad en la forma. Después de realizar los cortes, extraje individualmente cada flecha Pulse y le asigné un color específico. Lo que se ve en la pieza terminada es una flecha Pulse de madera colorida y compuesta.» - Arriba
$618.00
-
Ryan Thomas Monahan Fragmento n.º 2. Pintura original de técnica mixta de Ryan Thomas Monahan.
Fragmento n.º 2 ¿Qué demonios? Pintura original de técnica mixta de Ryan Thomas Monahan. Obra de arte única sobre panel de madera fijado a un marco. Arte callejero 3D. Artista pop. 2022. Firmada. Pintura original de una escena de alcantarilla en una calle de Nueva York (NYC) con técnica mixta tridimensional apilada. Tamaño: 11,25 x 9,25 pulgadas. Enmarcada. Fragmento n.º 2: «¿Qué demonios?» de Ryan Thomas Monahan – La memoria urbana como escultura en el arte pop callejero y el grafiti Fragmento n.º 2: What The Hell es una obra original de técnica mixta de 2022 del artista estadounidense Ryan Thomas Monahan, creada sobre un panel de madera y presentada enmarcada en un formato de 28,6 x 23,5 cm. Esta pieza única captura una vista hiperrealista a nivel de calle de la ciudad de Nueva York, con una tapa de alcantarilla esculpida, restos de comida, letreros rotos y un envase de comida para llevar aplastado, todo ello representado con meticuloso detalle. Es un fragmento físico de una calle imaginada, un paisaje emocional congelado en el tiempo. Las texturas se superponen mediante técnicas escultóricas y de apilamiento 3D, formando un diorama táctil de una escena callejera olvidada. Firmada por el artista, la obra forma parte de la práctica artística de Monahan de construir microambientes que reflexionan sobre la cultura del consumo, la fugacidad y el lenguaje de la decadencia urbana. Realismo en miniatura y escombros emocionales La obra de Ryan Thomas Monahan se basa en el acto de recordar, a través de objetos, basura y superficies que la mayoría pasa por alto. En Fragmento n.° 2: What The Hell, Monahan construye una narrativa mediante la disposición, la imperfección y un realismo meticuloso. La tapa de alcantarilla parcialmente visible, grabada con MADE IN NYC, sitúa la obra en una geografía específica, a la vez que permite al espectador conectar con una escena callejera universal. Restos dispersos, como la caja de comida china para llevar y la etiqueta rota de PISO MOJADO, añaden humor y crudeza, evocando un espacio que se siente habitado, transitado y olvidado. Estos elementos no son meramente decorativos; funcionan como claves emocionales, anclando la pieza en la memoria y la identidad. El título de la obra refleja la confusión y el desorden que definen el espacio público, sugiriendo un momento de desconcierto o absurdo inherente a lo cotidiano. Construcción, textura e intimidad dimensional Esta obra es tridimensional. Construida sobre un panel de madera con materiales mixtos, incorpora texturas que imitan asfalto, metal, cartón y suciedad. Los elementos tridimensionales no son exagerados; sutiles, sugieren profundidad y, a la vez, mantienen la ilusión de una superficie plana al observarla desde lejos. Este efecto óptico es característico de la técnica de Monahan, que permite al espectador conectar física y mentalmente con la escala y la estructura de la pieza. Enmarcada en negro, la obra se exhibe con la formalidad propia de las bellas artes, pero conserva su esencia urbana en cada detalle. Los materiales se superponen, se combinan y se manipulan para difuminar la frontera entre escultura y pintura, entre memoria y documentación. Ryan Thomas Monahan y la poética material de la ciudad En el mundo del arte pop urbano y el grafiti, Ryan Thomas Monahan ocupa un lugar singular. Su obra no impone con colores ni escala, sino que susurra a través del detalle, la decadencia y la resonancia. Fragmento n.° 2: What The Hell no es un monumento, sino un recuerdo: un fragmento de la realidad olvidada que cobra protagonismo. Refleja los desechos culturales, la poesía de la basura y la persistencia del lugar. Monahan recuerda a los espectadores que la belleza reside en los fragmentos más pequeños y que las historias de la calle no se escriben solo en murales y firmas, sino también en las migajas, las manchas y los letreros que marcan cada esquina. Esta pieza no es solo una obra de arte, sino una escultura de la experiencia vivida, preservada a escala humana para quienes estén dispuestos a mirar hacia abajo y prestar atención.
$850.00
-
Robert Lazzarini DIBUJO Original MEDIA Dibujo por ARTIST
Compra el DIBUJO en la obra de arte Modern Street Pop MEDIUM. 2022 Firmado Original XXXX MEDIOS Dibujo Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$7,594.00
-
Saber Plantilla única de acuarela HPM con la bandera estadounidense en negro de Saber
Bandera estadounidense negra HPM Acuarela Plantilla única de Saber Pintada a mano Múltiple sobre papel de bellas artes de acuarela Grafiti Artista callejero Arte pop moderno. 2023 Edición única mixta firmada y numerada de 40 HPM Obra de arte en acuarela con plantilla, embellecida a mano Tamaño 5x5 Mini pintura original de la bandera estadounidense con rayas negras. Deconstruyendo símbolos en el arte pop callejero La obra «American Flag Black HPM Watercolor Unique Stencil» de Saber es una pieza evocadora de arte pop moderno que refleja el enfoque sutil del artista hacia la deconstrucción de símbolos y el comentario cultural. En esta edición única, firmada y numerada, de 40 obras de arte HPM (Hand-Painted Multiple) realizadas con plantillas de acuarela, se reinventa la imagen convencional de la bandera estadounidense. Con unas dimensiones de 12,7 x 12,7 cm, la pintura original presenta las icónicas franjas de la bandera en negro, una audaz ruptura con el tradicional rojo y blanco. Técnica y estilo del sable La obra de Saber se caracteriza por su complejidad estratificada, tanto en las capas físicas de pintura como en las capas conceptuales de significado. Esta pieza, creada sobre papel de acuarela para bellas artes, emplea una técnica de estarcido, común en el arte urbano, para producir imágenes nítidas y definidas que pueden reproducirse múltiples veces. Sin embargo, cada pieza de la serie conserva su singularidad, testimonio de la mano del artista que guía el proceso. La elección de la acuarela como medio aporta fluidez y suavidad a la imagen, por lo demás austera, de la bandera, sugiriendo una sensación de fugacidad y cambio. Las franjas negras dominan el campo visual, destacando sobre los sutiles matices del fondo de acuarela. Esta alteración de la paleta de colores de la bandera puede suscitar diversas interpretaciones sociales y políticas, desde el duelo y la protesta hasta la fuerza y la unidad. La obra se convierte en un lienzo para el diálogo, invitando a los espectadores a proyectar sus pensamientos y emociones sobre la imagen transformada de la bandera. Reflexiones sobre la identidad nacional y el patriotismo En el arte pop urbano, la bandera es un símbolo poderoso, cargado de significado y a menudo empleado para expresar orgullo, disconformidad o una compleja combinación de ambos. La interpretación que hace Saber de la bandera estadounidense cuestiona las nociones de identidad nacional y patriotismo. Al alterar los colores tradicionales de la bandera, el artista invita a reevaluar lo que representan estos símbolos y su resonancia en el clima sociopolítico actual. La decisión de este artista callejero de trabajar con un emblema tan potente como la bandera estadounidense demuestra su disposición a abordar temas que son a la vez universales y profundamente personales. La bandera, un icono destinado a la unidad, se convierte en un punto de divergencia en manos de Saber, un espacio donde las tensiones y contradicciones de la vida estadounidense quedan al descubierto. Como gran parte del arte pop urbano, esta obra no se limita a los muros y callejones públicos donde suele encontrarse el grafiti. Penetra en los espacios más íntimos de galerías y colecciones privadas, pero conserva la energía cruda y provocativa que caracteriza al arte urbano. Saber, artista estadounidense, transita con soltura por esta frontera, trasladando el espíritu de las calles al ámbito de las bellas artes sin perder la fuerza de su mensaje. En esta singular serie, Saber continúa desafiando los límites del arte pop urbano y el grafiti, reafirmando su posición como figura clave. La obra «American Flag Black HPM Watercolor Unique Stencil» es testimonio del poder perdurable del arte urbano para provocar la reflexión e inspirar el diálogo. Constituye una declaración audaz en el debate actual sobre la identidad, la pertenencia y los símbolos que apreciamos.
$84.00
-
Task One Log Cabin Original Dunny Town Art Toy de Task One
Compre VINYLTOY Dunny Edición limitada Kidrobot Vinyl Art Toy Obra de arte coleccionable del artista ARTIST. 2022 Edición Limitada de XXXX Tamaño XXXX INFORMACIÓN
$310.00
-
Rich Pellegrino El Nota 14. Pintura acrílica original de Rich Pellegrino.
El Dude 14. Pintura acrílica original de Rich Pellegrino. Obra de arte única sobre panel de gesso del artista pop de arte callejero. Pintura acrílica original firmada de 2014, tamaño 6x6, de El Nota ( Jeff Bridges) de la película El Gran Lebowski. El Nota 14. Pintura acrílica original de Rich Pellegrino. «El Nota 14» es una impactante pintura acrílica de 2014 del reconocido artista de arte urbano pop, famoso por sus vibrantes representaciones de iconos de la cultura pop. Esta obra única captura la esencia de Jeff Bridges como El Nota, el icónico personaje de la película de culto «El Gran Lebowski». Pintada sobre un panel de yeso de 15x15 cm, esta pieza fusiona el estilo distintivo de Pellegrino con la esencia de uno de los personajes más queridos del cine, creando un homenaje visualmente cautivador al atractivo perdurable del personaje. La visión artística detrás de El Nota 14 La obra de Rich Pellegrino se nutre de la vibrante energía y la audaz estética del Street Pop Art, y «The Dude 14» ejemplifica su dominio del género. La pintura encapsula el carisma relajado y los matices filosóficos de «El Nota» a través de las expresivas pinceladas de Pellegrino y su sutil uso del color. El enfoque del artista dota a la pieza de vida y movimiento, reflejando la naturaleza dinámica tanto del personaje como de la película que la inspiró. La elección de «El Nota» como tema es significativa, ya que el personaje representa un ícono contracultural cuya actitud relajada y visión única del mundo han resonado con el público durante décadas. La representación de Pellegrino captura la esencia del personaje, añadiendo profundidad y complejidad mediante su característico uso de la luz y la sombra. La composición de la pintura, con su encuadre íntimo y su enfoque en la expresión facial, invita a los espectadores a conectar con «El Nota» a nivel personal, convirtiendo la obra en un homenaje y un punto de partida para la conversación. La técnica y el estilo de Rich Pellegrino El uso que hace Pellegrino de pintura acrílica sobre un panel de yeso permite crear texturas ricas y colores vibrantes, características distintivas de su estilo. Su pincelada expresiva captura los sutiles detalles de los rasgos de Jeff Bridges, manteniendo a la vez la soltura pictórica que define su enfoque artístico. Los tonos cálidos y terrosos del fondo contrastan con la mirada penetrante del personaje, creando una sensación de profundidad e inmediatez que atrae al espectador hacia la obra. Como parte del movimiento Street Pop Art, el trabajo de Pellegrino suele combinar el retrato tradicional con referencias culturales contemporáneas. Esta síntesis se evidencia en «The Dude 14», donde el artista utiliza un medio clásico para reinterpretar una figura moderna de la cultura pop. El resultado es una obra que tiende un puente entre las bellas artes y la cultura popular, haciéndola accesible y atractiva para un público amplio. La importancia cultural de El Nota 14 «El Nota 14» es más que un simple retrato; es una celebración de un personaje convertido en símbolo de individualidad y resistencia a las normas sociales. La interpretación de Rich Pellegrino captura la esencia del personaje y demuestra la habilidad del artista para fusionar la crítica cultural con la innovación artística. La pintura es un testimonio del poder del Arte Pop Urbano para transformar iconos cotidianos en obras de arte significativas. Para coleccionistas y aficionados, «El Nota 14» es una valiosa adición a cualquier colección, pues representa tanto el talento artístico de Pellegrino como el legado perdurable de El Gran Lebowski. Su pequeño tamaño y sus detalles minuciosos la convierten en una pieza única que captura la esencia tanto del artista como del personaje, consolidándose como una obra destacada del Arte Pop Urbano contemporáneo.
$200.00
-
Peter Van Flores Pintura de collage de pintura en aerosol original por goteo supremo de Peter Van Flores
Obras originales únicas de Supreme Drip: pastas de trigo, tinta y pintura en aerosol sobre madera en capas, del popular artista de graffiti callejero Peter Van Flores. 2022. Obra original firmada de SUPREME Drip Wood Cut. Un homenaje a SUPREME. Tinta, pintura en aerosol y engrudo sobre varias capas de madera tallada a mano. Pieza única. Tamaño mediano. Dimensiones únicas con curvas. Collage original de pintura en aerosol Supreme Drip de Peter Van Flores.
$901.00
-
Shepard Fairey- OBEY Guerra por números VSE OG Colorway HPM Stencil Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey
War By Numbers VSE- OG Colorway Edición Variable Stencil Obra de arte acrílica sobre papel de bellas artes con bordes irregulares hechos a mano por los artistas callejeros Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey. 2022 War By Numbers VSE - Colorway OG, 20x26.5 pulgadas. Edición ultrarrara, firmada y numerada, de solo 14 ejemplares. Edición con plantilla variable (VSE) sobre papel. Firmada por Shepard Fairey, con el sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda. «Creada durante la guerra de Irak, la búsqueda de la paz exige una vigilancia constante, y la actual invasión de Ucrania nos recuerda la brutalidad de la guerra. La imagen “Guerra por números” es una declaración sobre la necesidad de no insensibilizarnos ante la guerra hasta el punto de que se vuelva tan banal como un dibujo para colorear. El “Elefante de la Paz” apela a nuestro sentido del karma y a la armonía con el mundo que nos rodea». - Shepard Fairey En "War By Numbers VSE- OG Colorway", una obra emblemática fruto de la brillante colaboración entre Shepard Fairey, Ernesto Yerena Montejano, Hecho Con Ganas y Obey, emerge una profunda intersección entre arte y activismo. Impresa en papel de bellas artes meticulosamente desbarbado a mano, esta obra de 50,8 x 67,3 cm no solo ejemplifica la destreza de sus creadores, sino que también profundiza en el tejido social y político de los escenarios globales contemporáneos. Fechada en 2022, esta pieza se distingue por ser una edición ultrarrara de la técnica Variable Stencil Edition (VSE) sobre papel, de la cual solo existen 14 ejemplares, cada uno cuidadosamente firmado y numerado. Cabe destacar que la presencia del sello editorial de Hecho Con Ganas en la esquina inferior izquierda realza su autenticidad y valor intrínseco. Si bien la obra en sí misma es una maravilla de juego de colores y diseño, su mensaje subyacente es a la vez atemporal y urgente. Las propias palabras de Shepard Fairey aclaran la motivación tras su creación, destacando su origen durante la guerra de Irak. Sin embargo, su resonancia trasciende ese conflicto en particular. La obra emerge como un recordatorio perdurable del costo de la guerra, especialmente con el conmovedor trasfondo de la reciente invasión de Ucrania. Fairey señala con perspicacia los peligros de insensibilizarse ante los horrores del conflicto, sugiriendo que la sociedad jamás debe permitir que la devastación de la guerra se vuelva tan común y cotidiana como un dibujo de un cuadro para pintar por números. Este sentimiento se ve reforzado por la inclusión del "Elefante de la Paz", que simboliza la aspiración universal a la armonía y apela a la conciencia colectiva de la humanidad. En el vasto ámbito del arte pop, el arte urbano y el grafiti, "Guerra por Números" se erige como un testimonio de la capacidad del arte para trascender el atractivo estético, desafiando a los espectadores a confrontar y reflexionar sobre los problemas más acuciantes del mundo.
$7,290.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$1,365.00 $1,160.00
-
Seen UA No publicar facturas - Plantilla sin título
Compra Post No Bills- Original sin título, pintura en aerosol única en su tipo y pintura de plantilla, obra de arte sobre lienzo estirado por el popular artista de cultura pop Street Art Seen UA. 2018 Cuadro Original Firmado Tamaño 18x24 Craquelado por todas partes. Lienzo sin forro.
$1,124.00 $955.00
-
Peter Keil Mick Jagger Nueva York. Pintura al óleo original de Peter Keil.
Mick Jagger Nueva York. Óleo original de Peter Keil. Obra de arte única sobre panel enmarcado de cartón pluma, realizada por el "Hombre Salvaje de Berlín", un famoso artista contemporáneo. 1985. Firmado y fechado por Peter Keil. Óleo sobre panel de masonita. Obra original de 28,5 x 37,5 cm. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que puede presentar desconchones debido a la antigüedad y la naturaleza de su trabajo. Representa la cabeza y el rostro de Mick Jagger, de los Rolling Stones, fumando un cigarrillo. El panel de espuma está ligeramente combado hacia adentro en la parte posterior del marco y cuelga un poco separado de la pared. Capturando lo icónico: La interpretación de Mick Jagger por Peter Keil «Mick Jagger New York» de Peter Keil es una pintura al óleo original que captura la esencia de una de las figuras más icónicas del rock and roll. Creada en 1985 y enmarcada sobre un panel de espuma, esta obra representa el estilo vibrante y expresionista de Keil. La obra, firmada y fechada por el artista conocido como El Salvaje de Berlín, mide 72,4 x 95,2 cm, reflejando la predilección de Keil por crear arte audaz. Dentro de la tradición del arte pop, la representación que Keil hace del vocalista de los Rolling Stones es una perfecta fusión entre la cultura de la celebridad y la innovación artística. El uso de pintura espesa y texturizada es característico de la técnica de Keil, añadiendo profundidad e intensidad a la imagen de Mick Jagger, retratado con un cigarrillo que cuelga elegantemente de sus labios. La posible presencia de pintura desconchada añade una dimensión de autenticidad e historia a la pieza, aludiendo al proceso natural de envejecimiento de los materiales elegidos por Keil y a la naturaleza perdurable de sus obras. La pintura es más que un simple retrato del célebre músico; es una obra narrativa que transmite el carisma genuino y el legado perdurable de Jagger. El uso que hace Keil del color y la forma rompe con el retrato convencional, ofreciendo una ventana al alma del sujeto y capturando la esencia de sus facetas pública y privada. En el contexto más amplio del arte pop urbano y el grafiti, la pintura de Keil destaca por su apropiación de iconos de la cultura pop y su capacidad para trasladarlos al ámbito de las bellas artes. La obra se alinea con el espíritu del arte urbano, que a menudo se apropia de imágenes populares para expresar reflexiones sobre la sociedad, la fama y el paso del tiempo. La pintura de Keil lo hace con respeto y creatividad, asegurando que "Mick Jagger New York" no sea solo un retrato, sino una pieza de la historia cultural. En esencia, la obra de Keil es un testimonio de la fusión entre la sensibilidad del arte urbano y la sofisticación de las bellas artes. Su retrato de Mick Jagger está impregnado de una sensación de inmediatez e intimidad, características propias del mejor arte urbano. Con esta pintura, Keil sigue desafiando y expandiendo los límites del arte contemporáneo, consolidándose como una figura clave en la evolución del arte pop y su intersección con la estética callejera.
$2,188.00
-
Malt Malt & Mark 02 Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Malt
Malt & Mark 02 Pintura original Técnica mixta, acrílico, pintura en aerosol sobre papel de bellas artes por Malt x Mark Penxa Artista callejero de graffiti Arte pop moderno. Marco rojo personalizado “Empezamos esta serie en julio del año pasado. Creo que fue entonces cuando nos conocimos y hablamos de colaborar. No fue hasta el mes pasado que terminamos las esculturas. Incluso después de la presentación al público, la idea siguió creciendo.” - Mark Penxa. “En el primer intento, ambos pusimos toda nuestra energía en la creación de la obra y, al llegar a la fecha límite, sentimos que teníamos muchas más ideas que explorar. Así nació la serie “Especies en Peligro de Extinción”.” - Malt
$793.00
-
Kwest Praxis Of Confusion Red Acrílico original y madera cortada con láser Pintura 3D de Kwest
Praxis Of Confusion - Pintura original roja, acrílico y ensamblaje de madera cortada, por Kwest, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. Kwest nació y creció en Toronto, Canadá, e inició su carrera artística como grafitero a principios de la década de 1990. Durante más de veinte años, ha desarrollado un estilo propio, único y complejo de letras, una tipografía mecánica fluida y precisa que parece surgir de las mismas estructuras sobre las que las plasma. Su lienzo principal han sido los trenes de carga, y ha creado más de 5000 obras individuales, renunciando a ellas una vez terminadas, destinadas a recorrer la vasta red ferroviaria que cruza Norteamérica. Gracias a su práctica solitaria y su rápido trabajo al aire libre, Kwest ha perfeccionado su lenguaje visual y, del mismo modo, ha obtenido el reconocimiento y el respeto de sus colegas.
$5,865.00 $4,985.00
-
Optimo NYC Pintura con rotulador de aerosol Hardcore Energy Original de Optimo NYC
Hardcore Energy, pintura original con rotulador en aerosol de Optimo NYC. Obra de arte única sobre papel de bellas artes. Arte callejero. Artista pop. 2022. Obra original pintada con rotulador y aerosol, firmada. Tamaño: 7x9. Hardcore Energy de Optimo NYC – Obra original con aerosol y rotulador en el estilo Street Pop Art y Graffiti Hardcore Energy es una pintura original de técnica mixta de 2022, de 18 x 23 cm, creada por Optimo NYC con pintura en aerosol y rotulador sobre papel de bellas artes. Esta pieza única destila la esencia de la presencia callejera y el ritmo visual en una composición compacta, cruda y estilizada. La figura central está dibujada con una elegancia minimalista, definida por líneas de rotulador nítidas y fluidas que perfilan una figura sin rostro con sombrero de copa y abrigo. La frase Hardcore Energy está escrita con audacia en el pecho, funcionando a la vez como mensaje y ancla visual. El fondo palpita con un remolino de pintura en aerosol roja, blanca, azul y negra, aplicada en capas que evocan la bruma del aerosol, el reflejo de la luz y el polvo de una intervención nocturna en una pared. El contraste entre la suave bruma de la pintura y la rigidez de la tinta negra captura la dualidad que define al grafiti: energía caótica y control estilizado. Identidad visual y creación de personajes icónicos El personaje característico de Optimo NYC, presente tanto en sus obras callejeras como en sus piezas artísticas, regresa aquí con un trazo refinado. El sombrero de copa, los hombros angulosos y la silueta alargada son inconfundibles e icónicos, evocando la iconografía callejera neoyorquina de mediados de los 80 y afirmando una presencia visual atemporal. Esta figura se muestra distante pero imponente, anónima pero memorable: un símbolo de estilo y personalidad. La frase manuscrita "Hardcore Energy" en el pecho no es un título, sino un pulso que vibra con el espíritu de la calle y la esencia del grafiti neoyorquino. El pequeño triángulo bajo las letras sugiere una marca codificada, emblemática de cómo el grafiti suele contener significados complejos ocultos a simple vista. Técnica de pulverización y abstracción urbana El fondo de pintura en aerosol posee una elegancia rústica, con sutiles degradados y pinceladas direccionales que integran la figura en la atmósfera. Matices rojos y morados se arremolinan tras suaves blancos empolvados, mientras que motas negras y plateadas anclan la composición en su base. Esta superposición de capas es más que decorativa: reproduce la textura de la ciudad, la mugre del asfalto y la pintura pulverizada que se encuentra en paredes pulidas y superficies metálicas. Optimo NYC fusiona estas texturas en un formato compacto, permitiendo al espectador sumergirse en todo un mundo de movimiento y atmósfera en un espacio de 7 x 9 pulgadas. La composición nunca permanece estática; vibra con un movimiento residual y la memoria de la acción. Actitud neoyorquina en el arte pop callejero y el grafiti Hardcore Energy no es un eslogan, es una filosofía, y en esta obra define el tono, la composición y la voz visual de Optimo NYC. Como pieza original firmada por un artista con profundas raíces en la cultura del grafiti, esta obra se sitúa en la intersección entre el gesto crudo y la iconografía estilizada. El formato ajustado del papel amplifica su intensidad en lugar de limitarla, convirtiendo cada centímetro en un campo de tensión entre abstracción y simbolismo. Para coleccionistas y seguidores del arte pop urbano y el grafiti, esta pieza ofrece no solo una imagen, sino un destello de la velocidad, la postura y la energía codificada de la cultura. Es un objeto visual auténtico impulsado por el ritmo sin filtros de la calle y el instinto agudo del artista.
$350.00
-
Dave Pollot Pintura al óleo procesada y enriquecida por Dave Pollot
Óleo sobre lienzo de arte encontrado, procesado y enriquecido, de Dave Pollot, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «Procesado y Enriquecido» - Óleo original sobre lienzo encontrado de Dave Pollot - El fondo es una pintura enmarcada sobre lienzo - Firmado al óleo por el artista - Incluye firma. Medidas: 17,5 x 24 pulgadas (44,5 x 61 cm) incluyendo el marco.
$2,607.00 $2,216.00
-
Dr Revolt El Profesor. Pintura acrílica original en aerosol del MTA de Nueva York por Dr. Revolt.
El Profesor Original, pintado con aerosol acrílico sobre lámina reciclada del metro de Nueva York de la MTA, con el letrero de cambios en la pintura enmarcada. Obra única del artista pop de arte callejero Dr. Revolt. 2022. Obra original firmada, realizada con acrílico y pintura en aerosol. Medidas: 10,5 x 16,25 pulgadas. Arte de Dr. Revolt: «Graffiti» (grafiti) sobre un tren del metro de Nueva York (MTA). Dimensiones enmarcada: 20,25 x 14,25 pulgadas. El Profesor por Dr. Revolt – Nostalgia pintada con aerosol en objetos efímeros del metro de Nueva York en el arte pop callejero y el grafiti «El Profesor» es una obra original de 2022 del legendario grafitero Dr. Revolt, creada con acrílico y pintura en aerosol sobre un antiguo aviso de cambios en el servicio del metro de Nueva York (MTA). Con unas dimensiones de 26,7 x 41,3 cm y enmarcada en 51,4 x 36,2 cm, esta pieza ejemplifica la icónica fusión de Dr. Revolt entre la herencia del grafiti, la ilustración de cómic y la sátira urbana. Sobre un auténtico aviso de la línea F, la obra combina firmas manuscritas, pinceladas expresivas y un personaje de dibujos animados en una dinámica explosión de color y narrativa callejera. El resultado es una fusión única entre infraestructura cotidiana y narrativa pop, que transforma un documento público rutinario en un lienzo para la travesura visual, la rebeldía y una identidad estilizada. En el contexto del arte pop urbano y el grafiti, «El Profesor» se convierte tanto en artefacto como en obra de arte, uniendo la señalización funcional con la personalización rebelde. Autoridad de Dibujos Animados e Inteligencia Urbana En el centro de «El Profesor» se encuentra un personaje de dibujos animados en tonos azules, con el estilo característico del Dr. Revolt: contornos gruesos, gafas extragrandes, birrete académico y dos latas de aerosol. Su pose sugiere tanto control como caos, simbolizando la dualidad de la cultura del grafiti: parte precisión científica, parte erupción espontánea. La figura no solo pinta la pared; la domina, la estudia y la transforma. Este personaje puede interpretarse como una representación del propio artista o como el arquetipo del grafitero, a la vez forajido y filósofo urbano. El fondo conserva fragmentos legibles del texto bilingüe de la MTA, marcas de tiempo e interrupciones del servicio: señales del ritmo cotidiano del público, ahora superpuestas con una intervención expresiva. Dentro del arte pop callejero y el grafiti, el uso de la iconografía de dibujos animados como representación urbana vincula las imágenes callejeras con la cultura de masas y las tradiciones de la ilustración popular. Estilo de mano, estilo salvaje y el poder de la superficie El aerosol, en tonos turquesa, violeta y amarillo neón, se extiende por la superficie, salpicado de motas y burbujas negras. El motivo de la burbuja de diálogo se transforma en una nube de grafiti y una exclamación cómica. La firma manuscrita en la esquina inferior izquierda lleva el reconocible nombre de Dr. Revolt, con marcas adicionales de RTW (Rolling Thunder Writers), que rinden homenaje a uno de los colectivos de grafiti más influyentes de las décadas de 1970 y 1980. Estas firmas no son simples anotaciones; son declaraciones de presencia, linaje y contribución a una cultura construida sobre muros y sistemas de transporte. El aviso del servicio de metro debajo no solo añade textura, sino también significado. Marca tiempo y lugar. El soporte de papel reciclado se convierte en una reliquia del ecosistema del transporte neoyorquino, impregnada de rebeldía, energía y nostalgia neón. El Dr. Revolt y el legado histórico de la disrupción callejera El Profesor captura la esencia que convierte a Dr. Revolt en una figura clave en la evolución del grafiti hacia el Arte Pop Urbano y el Arte del Grafiti. Se mueve con fluidez entre el diseño de personajes, el legado del wildstyle, las influencias del cómic y la crítica social, siempre manteniendo sus raíces en los principios fundamentales del grafiti: la creación de marcas, la disrupción, la autoría y la repetición. Al utilizar un aviso de servicio del MTA reciclado como lienzo, vincula los ritmos de la ciudad con los del arte, evocando cómo los grafiteros se apropiaron de la infraestructura en la época dorada del grafiti en el metro. Esta obra no es simplemente lúdica, sino histórica. Nos recuerda que el grafiti no es solo color o actitud, sino comentario, acción y memoria. En El Profesor, Dr. Revolt nos ofrece una ingeniosa, elegante y compleja oda a Nueva York, al grafiti y a las infinitas posibilidades de reinventar el espacio.
$2,000.00
-
Grabster Pintura original de técnicas mixtas Solar Synthany VI de Grabster
Solar Synthany VI Original Única Técnica Mixta sobre Papel de Bellas Artes Coventry Rag de 290 g/m² Obra de Arte del Popular Artista Pop Moderno Grabster. Obra de arte original firmada, 2022. Tamaño: 14,875 x 19,9375 pulgadas. «“Solar Synthany” es un viaje imaginativo y nostálgico a través de un universo diverso e infinito. Inspirado por su fascinación infantil por el espacio exterior, Grabster aplica capas de pintura en aerosol y acrílica con pincel, marcadores y esponjas para imitar la apariencia de terrenos vírgenes y atmósferas alternativas. Equilibrando el orgullo por sus raíces tropicales con el deseo de explorar, conquistar y expandirse, Grabster se pregunta qué hay en el horizonte y qué espera ser descubierto a través de esta serie de otro mundo.» –Grabster
$793.00
-
Richard Hambleton Paisaje sangriento. Pintura original de técnica mixta con sangre de Richard Hambleton.
Paisaje sangriento. Pintura original de técnica mixta con sangre de Richard Hambleton. Obra de arte única en papel de bellas artes del artista pop de arte callejero. Pintura original de Sangre Humana firmada, 1995. Tamaño 16x12 (enmarcada 23,5x19,5). En buen estado, como se muestra, con un ligero pliegue por manipulación en la parte superior izquierda. La esencia provocativa del arte de Richard Hambleton Richard Hambleton, artista canadiense fallecido en 2017, se erige como una figura enigmática del arte pop urbano. Su pintura «Paisaje de sangre», una obra original de técnica mixta con sangre, ejemplifica el impacto visceral y la cruda intimidad que caracterizan su arte. Terminada en 1995, la obra muestra el uso poco convencional que Hambleton hacía de la sangre humana, añadiendo una capa de fuerza vital, tanto personal como literal, al lienzo. Esta pieza, de 40,6 x 30,5 cm (16 x 12 pulgadas) y enmarcada a 59,7 x 49,5 cm (23,5 x 19,5 pulgadas), representa una audaz declaración en el espacio donde las bellas artes se encuentran con el arte urbano, tal como sucedió para Hambleton a lo largo de su innovadora trayectoria. Richard Hambleton: Un pionero del arte pop callejero Las contribuciones de Hambleton al arte pop callejero se centraron tanto en el medio como en el mensaje. Su decisión de usar la sangre como medio no buscaba simplemente impactar; conectó la condición humana con el paisaje urbano de una manera profundamente íntima. «Paisaje de sangre» encierra no solo la esencia física del artista, sino también la resonancia emocional y psicológica de sus experiencias vitales. Con esta obra, Hambleton continuó su exploración de la mortalidad y la vulnerabilidad, temas recurrentes en su arte callejero, especialmente en su renombrada serie «El hombre sombra», que inquietó las calles de Nueva York en la década de 1980. El estado de «Paisaje de sangre», que se describe como bueno salvo por una leve marca de manipulación en la esquina superior izquierda, refleja las imperfecciones inherentes al arte callejero. En este mundo, lo prístino se valora menos que lo expresivo. Es un testimonio silencioso del paso del tiempo y de la naturaleza perdurable de la visión de Hambleton. La procedencia de la pieza se remonta a la colección de Robert Murphy, lo que garantiza su linaje dentro del ámbito del arte contemporáneo de prestigio. Autenticidad y legado en la obra de Hambleton La autenticidad de la obra está validada por un Certificado de Autenticidad (COA) manuscrito de Robert Murphy y otro de Dirtypilot. Este gesto subraya la importancia de la procedencia en el arte, especialmente en obras tan poco convencionales como «Bloodscape». El reconocimiento por parte del mundo del arte de métodos y medios tan heterodoxos refleja una comprensión más profunda de lo que constituyen los materiales artísticos y de la evolución del arte pop y el arte urbano. Como gran parte de la obra de Hambleton, «Bloodscape» no se limita a la apreciación estética; es una herramienta dialógica, una invitación a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la permanencia del arte. El uso de la sangre, un fluido sinónimo de vida, como medio en esta pintura de técnica mixta invita al espectador a considerar la vitalidad del artista presente en la obra. Cada pincelada y cada salpicadura es una firma genética, una parte del propio Hambleton, congelada en el tiempo. Esta pintura, una obra singular dentro del arte pop urbano y el grafiti, sigue suscitando diálogo, desafiando percepciones y provocando fuertes reacciones emocionales, demostrando el potencial del arte para conmover el espíritu humano. El legado de Richard Hambleton y obras como «Paisaje de sangre» reside en su audaz exploración de territorios inexplorados de la expresión artística y en su capacidad inquebrantable para provocar la reflexión mucho después de la muerte del artista.
$8,751.00
-
Peter Keil Andy Warhol 84 Amarillo, óleo original de Peter Keil
La pintura al óleo original "84 Yellow" de Andy Warhol, realizada por Peter Keil, es una obra de arte única sobre lienzo enmarcado, obra del "Hombre Salvaje de Berlín", un famoso artista contemporáneo. 1984. Firmado y fechado por Peter Keil. Óleo sobre panel de cartón pluma. Enmarcado de época. Obra original. Medidas: 19,5 x 23,5 cm. Todas las obras de Peter Keil utilizan pintura espesa, por lo que puede presentar desconchones debido a la antigüedad y la naturaleza de su trabajo: una pintura estilizada de Andy Warhol. Descifrando el vibrante legado de Peter Keil a través de "El amarillo del 84 de Andy Warhol" «Andy Warhol's 84 Yellow» es un ejemplo impactante de la contribución de Peter Keil al arte contemporáneo, en particular al arte pop y urbano. Esta pieza única sobre lienzo enmarcado, una pintura al óleo original, captura la esencia del estilo distintivo de Keil, conocido por su vigorosa aplicación de la pintura y su audaz elección de colores. Creada en 1984, esta obra firmada y fechada por el «Hombre Salvaje de Berlín» refleja el enfoque dinámico de Keil hacia el retrato, sustentado en una profunda comprensión del movimiento pop art. Peter Keil, una figura célebre en el panorama del arte moderno, se ganó su apodo gracias a su estilo indómito y al vívido expresionismo que recorre sus creaciones. Su retrato de Andy Warhol, un ícono del arte pop, en «Andy Warhol's 84 Yellow» es un testimonio de la influencia de Warhol en la trayectoria artística de Keil. Las dimensiones del cuadro, 19,5 x 23,5 pulgadas, enmarcan el rostro estilizado de Warhol, representado con una paleta que enfatiza los llamativos amarillos, sugiriendo la luminosidad y la complejidad del carácter del sujeto. El impacto de las técnicas artísticas de Peter Keil en la coleccionabilidad Una de las características definitorias de la obra de Keil es el uso de pintura espesa, que confiere a sus cuadros una profundidad textural tanto visual como táctil. Este método, que a menudo provoca que la pintura se descascare, no es un inconveniente, sino un rasgo distintivo de su trabajo, que refleja el paso del tiempo y la naturaleza orgánica de sus materiales. Los coleccionistas de Keil se sienten atraídos por estas peculiaridades, encontrando belleza en las imperfecciones que evocan la energía y el entusiasmo del artista por su proceso creativo. «Andy Warhol's 84 Yellow» de Keil es más que una simple representación; es una experiencia inmersiva que invita al espectador a adentrarse en la psique tanto del artista como del sujeto. La estética singular de la pintura fusiona el arte pop urbano y el grafiti con la técnica tradicional del óleo sobre lienzo, creando una obra que encaja igual de bien en una galería que en las vibrantes calles donde florece el arte urbano. Al adquirir una obra como "Andy Warhol's 84 Yellow", uno se conecta con un fragmento de la historia del arte, un momento capturado por el pincel de Keil que refleja el diálogo perdurable entre artistas de distintas generaciones. Es una obra de arte cuyo valor reside en su atractivo visual y su lugar dentro de la narrativa de la evolución del arte. "Andy Warhol's 84 Yellow" encapsula el enfoque crudo y expresivo de Peter Keil hacia el arte, que ha consolidado su reputación como un destacado artista contemporáneo. Con sus gruesas capas de pintura vibrante y su estilizada representación de Andy Warhol, esta pintura es una apasionada oda a las influencias e intersecciones del arte pop, el arte urbano y el grafiti. Las obras de Keil, codiciadas por su poder expresivo y su significado histórico, siguen cautivando a coleccionistas y entusiastas de todo el mundo.
$845.00
-
Shark Toof Pintura en aerosol original de Thriller Pintura en madera de Shark Toof
Thriller. Pintura original realizada con acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada por Shark Toof, artista callejero de graffiti y arte pop moderno. Obra de arte original firmada de 2015, técnica mixta con aerosol, tamaño 24x36 La fusión artística de 'Thriller' de Shark Toof «Thriller», una pintura original de Shark Toof, es una incursión dinámica en el arte urbano del grafiti y el arte pop moderno. Creada en 2015, esta obra de técnica mixta —acrílico, pintura doméstica y aerosol sobre madera entelada— exhibe la singular fusión de Shark Toof entre la influencia urbana y la disciplina artística convencional. La pieza, de 61 x 91 cm, está firmada por el artista, lo que garantiza la autenticidad de esta vibrante representación de su estilo multifacético. Shark Toof, reconocido por sus impactantes mensajes visuales en la comunidad del arte urbano, lleva sus raíces del grafiti al primer plano en esta obra. Su trabajo no se limita a las expectativas tradicionales del arte pop; en cambio, se adentra en un terreno donde la iconoclasia se encuentra con la iconografía. En «Thriller», la influencia del arte urbano es palpable, con la energía cruda del grafiti traduciéndose en una composición estructurada pero vibrante sobre madera. El enfoque de Shark Toof refleja una decisión consciente de fusionar su voz consolidada con una irreverencia lúdica, invitando al espectador a reflexionar sobre los iconos de nuestro tiempo y su significado cambiante. La obra encapsula la filosofía de Shark Toof de que el arte no siempre debe tomarse demasiado en serio, sugiriendo que subvertir las propias creaciones conlleva poder. Esta noción de «vandalizar» los iconos propios es un comentario sobre la fugacidad de la fama y la fluidez de los símbolos culturales en nuestra sociedad. Esta mezcla de introspección y comentario externo sitúa a «Thriller» en un espacio único dentro del arte contemporáneo. Diente de tiburón y la filosofía del "hágalo usted mismo" del arte callejero La preferencia de Shark Toof por Detroit como escenario para su proceso creativo revela su afinidad por la filosofía del «hágalo usted mismo» (DIY), a menudo asociada al arte urbano. Su conexión con la ciudad, conocida por su próspera industria e historia de innovación, refleja su trayectoria artística. En Detroit, una ciudad que ha experimentado grandeza y tenacidad, Shark Toof encuentra un alma gemela: un paisaje que es a la vez lienzo y catalizador de la creatividad. «Thriller» encarna este espíritu DIY no solo en su creación, sino también en su presentación. El uso de madera enmarcada como soporte es un guiño a las superficies improvisadas que suelen emplearse en el arte urbano, donde cualquier espacio o material puede convertirse en la base de la expresión. La elección de materiales de Shark Toof —pintura doméstica y aerosol— evoca aún más el lenguaje del arte urbano, donde la inmediatez del medio se corresponde con la urgencia del mensaje. «Thriller» de Shark Toof celebra la narrativa en constante evolución del arte pop urbano y el grafiti. Su obra es un testimonio del poder del arte urbano para trascender sus orígenes en la ciudad y encontrar resonancia en una galería. Mediante su audaz uso del color, la forma y el medio, Shark Toof continúa desafiando y redefiniendo lo que significa ser un artista urbano en el mundo del arte contemporáneo. Su obra es un diálogo con el espectador, una invitación a explorar los significados más profundos que se esconden tras las imágenes que vemos y los iconos que creamos.
$3,063.00
-
HoxxoH- Douglas Hoekzema 20TwentyMinutes #10 Pintura acrílica de madera original de HoxxoH- Douglas Hoekzema
20TwentyMinutes #10 Acrílico original pintado a mano sobre madera de abedul cortada con láser, listo para colgar, por HoxxoH, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. «“El tiempo no espera a nadie” ha sido durante mucho tiempo el catalizador que ha impulsado al ser humano a aprovechar su existencia consciente. El tiempo es una magnitud observable creada por el hombre para seguir el curso de nuestro misterioso Universo. Sin embargo, ahora, quizás más que nunca, el ser humano busca utilizar el tiempo para aliviar las presiones de una existencia inexplicable mediante aplicaciones que miden y calculan su valor. Publicaciones y “me gusta” en redes sociales, las fluctuaciones del mercado bursátil, pequeños monitores en nuestras manos que nos vigilan, contando constantemente, subiendo y bajando, ahogándonos en una sobrecarga sensorial. Nos hacen creer que el tiempo puede ser rastreado y controlado mediante un práctico algoritmo. Disfrazan el tiempo en programas destinados a objetivar y simbolizar nuestra presencia como un estatus glorificado en el cosmos». Por Andrew Leshin
$751.00
-
Shark Toof Impresión de madera HPM fluorescente roja con cabeza de tiburón de Shark Toof
Cabeza de tiburón - Múltiples pintadas a mano y serigrafiadas en rojo fluorescente sobre panel de madera cortado con láser, listas para colgar, por Shark Toof, artista callejero de graffiti, arte pop moderno. 2016 Firmado Edición limitada numerada HPM Emblesed de 4 piezas. Obra de arte sobre madera, tamaño 10x16. “Este nuevo trabajo es una mezcla de mis raíces en el grafiti, donde realmente desarrollé mi propia voz. Al mismo tiempo, también hay un aspecto de este trabajo que consiste en no tomarse demasiado en serio, en una especie de vandalismo contra tus propios íconos”, dijo Shark Toof mientras se preparaba en Detroit. “Me gusta Detroit porque es una ciudad muy independiente y yo soy un artista muy independiente, así que me siento como pez en el agua”.
$664.00