Peinture acrylique
-
Glenn Arthur ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$288.00
-
Faile SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$4,203.00
-
Cope2- Fernando Carlo Plan du métro de New York II, impression d'archives PP HPM par Cope2 - Fernando Carlo
Plan du métro de New York II PP Épreuve d'imprimerie HPM Impression d'archives par Cope2 - Fernando Carlo Édition limitée Plusieurs peints à la main sur papier d'art Moab Rag Œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2017 Signée et marquée PP HPM Impression embellie à la main Édition limitée Œuvre d'art Format 17x24 Pigment d'archivage Beaux-Arts. La vision de Cope2 dans « Épreuve d'impression PP du plan du métro de New York II » « New York City Subway Map II PP Printers Proof » de Cope2, alias Fernando Carlo, est une saisissante illustration de l'énergie et du dynamisme de la culture street art, capturée sur le symbole même du mouvement urbain : le plan du métro new-yorkais. Cette édition limitée de 2017 est une œuvre multiple peinte à la main (HPM) sur papier d'art Moab Rag. Chaque exemplaire est signé et marqué « épreuve d'imprimeur » par Cope2. L'œuvre, de format 43 x 61 cm, mêle la technique de l'art pigmentaire d'archives à l'énergie brute et spontanée du street art, grâce aux embellissements caractéristiques de Cope2. Dans cette série, Cope2 transcende la simple représentation géographique d'une carte, la transformant en une toile qui narre le pouls de la culture underground new-yorkaise. Chaque épreuve d'imprimeur est une pièce unique, un fragment d'un dialogue plus vaste que Cope2 anime sur la scène street art depuis des décennies. Ses graffitis caractéristiques et ses tags wildstyle ne sont pas de simples marques, mais symbolisent le langage de la rue, témoignant de l'identité, de la lutte et de la voix des artistes urbains. L'intersection du paysage urbain et de l'expression artistique La série « New York City Subway Map II » est bien plus qu'un simple outil de navigation ; c'est un voyage immersif à travers les rues de New York, une exploration visuelle de l'histoire du graffiti dans la ville. La carte sert de support à l'exploration artistique de Cope2, où il superpose ses tags distinctifs et des abstractions colorées. Ce jeu de lignes structurées et de graffitis exubérants est une métaphore de la juxtaposition de l'ordre urbain et du chaos de ses sous-cultures. En tant qu'épreuve d'imprimerie, cette œuvre occupe une place particulière dans le processus de production : il s'agit de l'un des premiers tirages sortis de presse, vérifié par l'artiste pour sa qualité et ses détails. Le choix de Cope2 d'embellir chaque pièce à la main souligne l'importance de la touche artistique, garantissant que chaque tirage porte en lui une part de l'âme de la rue. La technique HPM renforce ce lien, comblant le fossé entre les œuvres de street art uniques et les reproductions d'art de qualité. L'œuvre de Cope2, « New York City Subway Map II PP Printers Proof », témoigne de l'héritage durable du graffiti en tant que forme d'art urbain et pop. Elle capture l'essence même de l'esprit urbain new-yorkais, chaque estampe constituant un artefact historique de la riche culture du street art de la ville. À travers son travail, Cope2 continue d'influencer le débat autour du street art, veillant à ce que sa voix brute et authentique demeure une composante essentielle du monde de l'art contemporain.
$1,370.00 $1,165.00
-
Sechor Chekers Mixed Media Peinture par Sechor
Chekers Original, œuvre d'art unique en son genre, peinture à la bombe aérosol technique mixte sur panneau de bois, réalisée par le célèbre artiste de graffiti de rue Sechor. 2019. Œuvre signée, technique mixte, sur toile non tendue de 16 x 30 pouces.
$589.00
-
Jeff Soto Impression giclée The Portal HPM par Jeff Soto
Impression giclée The Portal HPM par Jeff Soto, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art en coton 305 g/m², embellie à la main, artiste de rue graffiti pop. Estampe acrylique HPM rehaussée à la main, signée et numérotée, édition limitée à déterminer (2023). Format : 18 x 24 pouces. Impression giclée. Papillon sur un fond de cactus extraterrestre dans un univers fantastique stylisé. « The Portal » de Jeff Soto, impression giclée HPM : une incursion dans l’imagerie fantastique « The Portal » de Jeff Soto témoigne de son talent exceptionnel et de sa vision imaginative au sein du street art et du graffiti. Sortie en 2023, cette estampe rehaussée à la main repousse les limites du graffiti traditionnel, intégrant des éléments de fantaisie et de surréalisme, caractéristiques de l'esthétique de Soto. L'œuvre est une impression giclée sur papier d'art 305 g/m² 100 % coton, un support choisi pour sa capacité à restituer l'éclat des couleurs de Soto et la finesse de ses détails. Chaque exemplaire de cette édition limitée est signé et numéroté, soulignant la touche personnelle que Soto apporte à son travail et la valeur que les collectionneurs et les amateurs accordent à chaque estampe. Éléments symboliques dans « Le Portail » « Le Portail » présente un papillon posé sur une plante désertique extraterrestre aux allures de cactus, un sujet qui captive immédiatement le regard par la richesse de ses couleurs et son aspect irréel. Le papillon, souvent symbole de transformation et de beauté, est rendu avec une minutie extrême, ses ailes servant de toile de fond à l'exploration des motifs et des nuances par Soto. La flore et le paysage environnants, évoquant un univers fantastique stylisé, invitent à l'interprétation et suggèrent un récit au-delà du visuel. Cette image, juxtaposant le naturel et le fantastique, invite les spectateurs à s'interroger sur l'intersection du réel et de l'imaginaire, un thème récurrent dans l'œuvre de Soto. Techniques artistiques et processus de création Le processus de création de « The Portal » témoigne de l’engagement de Soto envers le savoir-faire et l’originalité. Les embellissements réalisés à la main à l’acrylique confèrent à chaque estampe une dimension unique, garantissant ainsi l’unicité de chaque pièce. Cette technique d’embellissement manuel, appelée HPM (Hand Painted Multiple), fait le lien entre les estampes produites en série et les peintures uniques. Elle rend hommage aux racines de l’artiste dans le graffiti, où chaque œuvre est une expression individuelle, tout en embrassant la reproductibilité et l’accessibilité du pop art. Le format imposant de l’estampe, 45,7 x 61 cm, permet au spectateur de s’immerger dans les détails et l’univers vibrant créé par Soto. Importance culturelle de « The Portal » de Soto « The Portal » est bien plus qu'une simple image ; c'est un artefact culturel qui reflète l'évolution du paysage du street art et du graffiti. En plaçant un symbole de beauté et de métamorphose dans un cadre qui défie les interprétations conventionnelles de l'espace et de l'environnement, Soto invite le spectateur à repenser sa perception du graffiti. Cette œuvre illustre la tendance de l'art contemporain à créer des œuvres multifacettes, mêlant technique, forme et signification pour donner naissance à des pièces aussi stimulantes qu'esthétiques. Dans le contexte de l'œuvre de Soto, « The Portal » représente à la fois une continuité thématique et une exploration de nouveaux territoires créatifs. En conclusion, l'impression giclée HPM « The Portal » de Jeff Soto contribue de manière significative au street art et au graffiti. Elle incarne l'essence du parcours artistique de Soto, témoignant de sa capacité à transcender les limites du street art traditionnel et à embrasser un champ d'expression plus vaste. Cette estampe en édition limitée, ornée de détails réalisés à la main et d'images saisissantes, célèbre le pouvoir de l'art de transporter, de transformer et d'enchanter. Elle offre une immersion vibrante dans l'univers imaginaire de l'un des artistes les plus visionnaires du street art pop contemporain.
$507.00
-
Kunstrasen Maison sans titre, peinture acrylique originale à la bombe aérosol par Kunstrasen
Maison sans titre, peinture acrylique originale à la bombe de Kunstrasen, œuvre unique sur toile tendue sur châssis, par un artiste pop art de rue. 2022 Signée et datée par Kunstrasen Peinture acrylique en aérosol technique mixte Œuvre originale Dimensions : 6 x 6. Légères éraflures le long du bord de fixation. Exploration de la narration vivante de la Maison sans titre de Kunstrasen « Sans titre » de Kunstrasen est une œuvre de street art saisissante qui dépeint l'interaction subtile entre la tranquillité et le bouleversement d'un foyer. Créée en 2022, cette œuvre originale est une expression unique, empreinte de l'énergie brute et audacieuse caractéristique des artistes de street art. Réalisée à la peinture acrylique en aérosol sur une toile tendue sur châssis, l'œuvre de Kunstrasen offre une expérience visuelle texturée et vibrante. De dimensions modestes (15 x 15 cm), elle témoigne de la capacité de l'artiste à communiquer des récits complexes dans un espace restreint, une compétence que les artistes de street art ont perfectionnée pour s'exprimer efficacement dans l'espace public. Éléments de signature dans l'expression artistique de Kunstrasen Le style caractéristique de Kunstrasen est bien présent dans cette œuvre unique, mêlant les techniques de pochoir typiques du graffiti à la palette de couleurs vives souvent associée au pop art. L'œuvre présente une image à la fois simple et profonde dans son symbolisme : une maison, symbole de familiarité et de sécurité, est juxtaposée à un acte de vandalisme, un cocktail Molotov enflammé qui introduit un élément de chaos et interroge la sécurité de cette scène domestique en apparence sereine. L'utilisation de pochoirs permet des lignes nettes et précises qui définissent les formes, tandis que la peinture en aérosol apporte une touche de spontanéité et de mouvement, particulièrement visible dans les flammes qui lèchent la façade de la maison. Résonance culturelle de la « Maison sans titre » dans l'art moderne Dans « Untitled House », Kunstrasen exploite la résonance culturelle du street art en abordant les thèmes de la sécurité, du risque et des événements imprévus susceptibles de perturber la tranquillité du foyer. L’anonymat de l’auteur de l’acte et la représentation générique de la maison universalisent le message, permettant ainsi à des spectateurs d’horizons divers de s’identifier à l’œuvre. Cette approche reflète une caractéristique essentielle du street art et du graffiti : leur capacité à parler à tous, souvent grâce à une imagerie simple mais percutante, facilement compréhensible par un large public. Valeur de collection et influence de l'œuvre de Kunstrasen Malgré sa petite taille, « Untitled House » revêt une importance considérable en termes de valeur de collection et d'influence. Les œuvres originales d'artistes de rue comme Kunstrasen sont très recherchées, car elles intègrent l'essence même du street art dans les collections privées, permettant ainsi d'apprécier, dans un contexte plus personnel, le commentaire brut et souvent public qui se dégage de la rue. Signée et datée par l'artiste, cette œuvre porte l'authenticité et l'individualité que les collectionneurs et les amateurs de pop art et de graffiti apprécient particulièrement. Des pièces comme celle-ci continuent de brouiller les frontières entre l'art savant et le street art, remettant en question les notions traditionnelles de valeur ou de ce qui est digne d'être exposé en galerie. Dans l'univers du pop art et du graffiti, « Untitled House » de Kunstrasen est une œuvre forte, un instantané du conflit entre ordre et chaos qui caractérise une grande partie de l'expérience humaine. Elle nous rappelle la puissance du récit visuel et la capacité d'artistes comme Kunstrasen à saisir des dynamiques sociales complexes en une seule image saisissante. À mesure que l'appréciation du street art ne cesse de croître, des œuvres comme celle-ci continueront sans aucun doute à susciter la réflexion et la conversation, consolidant ainsi leur place dans le récit évolutif de l'art contemporain.
$675.00
-
Askew One Diaspora Ono Peinture acrylique émail originale par Askew One
Achetez Diaspora Ono Peinture originale émail et acrylique sur plexiglas par Askew One graffiti street artiste pop art moderne. 2015 Signé Original peinture oeuvre taille 20 x 14 personnalisé encadré "En avril/mai 2014, j'ai passé environ 6 semaines à Los Angeles à faire ces peintures pour mon exposition personnelle à la Known Gallery. Je vivais et travaillais au-dessus du magasin TSL, faisant de mon mieux pour faire assez de travail pour remplir l'espace ce qui était une tâche assez ardue. Les pièces elles-mêmes sont une combinaison de portraits de tête peints dans ce que je dirais être mon style de signature, puis aussi une série d'œuvres abstraites plus petites qui signifient l'idée de la migration à travers le Pacifique, à la fois dans un contexte historique et sens récent. Le modèle pour les portraits était mon amie Sereima alias Stelly, qui est basée à Sydney et d'origine fidjienne. Pour moi, elle représente vraiment le visage changeant du Pacifique à bien des égards. Suite à une exposition très réussie à Sydney, 'The Evolving Face', je voulais m'éloigner des poses de photos du corps précédent et apporter plus d'attitude et d'exubérance et Sereima était parfaite parce qu'elle est l'incarnation absolue de ces choses." - De travers
$818.00
-
Martin Whatson Photographie originale AP Peinture acrylique en aérosol par Martin Whatson
Photographie originale AP Peinture acrylique en aérosol de Martin Whatson, œuvre unique sur toile tendue d'un artiste pop art de rue. Épreuve d'artiste AP 2008, peinture originale signée, réalisée à la main au pochoir, à la peinture en aérosol et à l'acrylique. Dimensions : 30 x 20 cm. Légères éraflures sur le bord droit. Martin Whatson Photographe Œuvres originales AP Street Pop Art et Graffiti Contexte et identité artistique Né en Norvège en 1984, Martin Whatson est internationalement reconnu pour sa capacité à fusionner des pochoirs monochromes détaillés avec l'énergie vibrante du graffiti. Cette approche singulière le place à l'avant-garde du pop art et du graffiti contemporains, séduisant aussi bien les amateurs d'art urbain que les collectionneurs d'art. Sa formation à l'École de communication Westerdals d'Oslo lui a fourni de solides bases en design, mais c'est sa découverte de l'art du pochoir au début des années 2000 qui a véritablement orienté son parcours artistique. Au fil du temps, Whatson a développé un style qui, tout en reflétant ses racines norvégiennes, s'adresse à un public mondial, mêlant la structure du pochoir à l'imprévisibilité du graffiti. À propos du photographe Peinture originale AP L'œuvre *Photographer*, épreuve d'artiste originale (AP) de 2008, est une pièce unique et rare, réalisée à l'aide de techniques artisanales de peinture au pochoir et d'acrylique sur toile tendue. Mesurant 76 x 51 cm, cette toile signée témoigne des débuts de la carrière de Whatson, lorsque son exploration du réalisme au pochoir se mêlait à une abstraction imprégnée de graffiti. La composition représente un photographe monochrome, d'un réalisme saisissant, en pleine action, pointant son appareil vers une explosion d'éclaboussures de peinture orange et jaune vif. Cette juxtaposition entre la figure structurée et minutieusement rendue et l'énergie spontanée de la peinture illustre la philosophie de Whatson : la vie est un équilibre entre contrôle et chaos. Symbolisme et narration visuelle L'œuvre *Photographe* explore les thèmes de l'observation, de la créativité et de la relation entre l'artiste et son sujet. Le photographe, représenté en niveaux de gris, symbolise la concentration, la discipline et la maîtrise technique de la création artistique. À l'inverse, les éclaboussures de couleurs vives sur la toile représentent la créativité brute, la spontanéité et le caractère imprévisible de l'inspiration. L'utilisation de couleurs chaudes comme l'orange et le jaune insuffle de l'énergie et capte le regard, suggérant que la créativité émerge souvent de manière audacieuse et inattendue. L'œuvre invite à réfléchir à la manière dont les moments sont capturés – que ce soit en photographie de rue, en graffiti ou en beaux-arts – et à la façon dont l'acte de regarder est aussi artistique que l'acte de créer. Collectionnabilité et rareté En tant qu'épreuve d'artiste de 2008, cette œuvre de *Photographer* revêt une importance particulière. Les épreuves d'artiste sont généralement produites en nombre extrêmement limité, hors édition principale, réservées à la collection personnelle de l'artiste ou à des éditions spéciales. Le fait qu'il s'agisse d'une œuvre originale réalisée à la main, et non d'une estampe, renforce son attrait auprès des collectionneurs de street art et de graffiti. Sa datation précoce en fait un jalon important de l'évolution stylistique de Whatson, faisant le lien entre ses premières créations au pochoir et les compositions plus saturées de couleurs qui sont devenues sa signature. La place de Martin Whatson dans le pop art urbain Au fil des ans, l'œuvre de Martin Whatson a été exposée dans des galeries, ornée de fresques murales et intégrée à des collections privées du monde entier. Son art capture la tension dynamique entre la rigueur du pochoir et l'esprit débridé de la culture graffiti. Des pièces comme *Photographer* témoignent de sa maîtrise précoce du réalisme technique, tout en annonçant l'explosion de couleurs et de mouvement qui caractérise son œuvre de maturité. Dans le contexte plus large du street art contemporain, Whatson se distingue comme un artiste capable de fusionner la sensibilité des beaux-arts avec l'authenticité brute de l'expression urbaine, créant ainsi des œuvres aussi stimulantes intellectuellement que visuellement saisissantes.
$7,500.00
-
El Pez Jeune jusqu'à ce que je meure 1 Peinture originale au pochoir en aérosol par El Pez
Young Until I Die 1 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte (peinture en aérosol, acrylique et pochoir) sur papier Royal Sundance 270 g/m² par le célèbre artiste de graffiti de rue Pez. 2021. Œuvre signée, technique mixte sur papier Royal Sundance 270 g/m², 50 × 70 cm (19,69 × 27,56 pouces), encadrée professionnellement en noir avec passe-partout flottant.
$2,282.00 $1,940.00
-
Vandul PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste
Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO
$578.00
-
Richard Hambleton Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton
Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton. Œuvre unique sur papier d'art de qualité supérieure, réalisée par un artiste pop art de rue. 1983 Non signé avec certificat d'authenticité De Robert Murphy Peinture acrylique et ruban adhésif Œuvre originale Dimensions 33 x 76 cm Encadrement 37,75 x 80 cm « Shadow » de Richard Hambleton : un phénomène de street art L'héritage de Richard Hambleton, figure pionnière du street art et du graffiti, est profondément ancré dans « Shadow Original Acrylic Painting », un puissant exemple de son esprit novateur. Reconnu pour ses figures sombres et austères qui semblent jaillir des surfaces urbaines, Hambleton a façonné le street art et marqué durablement la scène artistique contemporaine. Son œuvre « Shadow », réalisée en 1983 à l'acrylique et au ruban adhésif sur papier d'art (dimensions : environ 76 x 33 pouces), témoigne de cette influence. Encadrée (80 x 37,75 pouces), elle offre une expérience quasi grandeur nature, affirmant une présence imposante qui rappelle les figures que Hambleton peignait sur les façades des ruelles et des immeubles. L'absence de signature contribue au mystère que Hambleton a cultivé tout au long de sa carrière. La provenance est cruciale pour les œuvres d'art de cette qualité, et l'authenticité de cette pièce est attestée par un certificat d'authenticité (COA) manuscrit de Robert Murphy et un autre COA de Dirtypilot, l'ancrant fermement dans son contexte historique. Robert Murphy et la provenance d'un chef-d'œuvre Robert Murphy, ami proche et fervent défenseur de Richard Hambleton, joue un rôle crucial dans l'histoire de « Shadow ». Collectionneur le plus éminent des œuvres de Hambleton, Murphy entretient avec l'artiste une relation qui dépasse le simple cadre du collectionnisme : il est aussi un confident et un allié précieux. Sa relation avec l'artiste confère à l'œuvre une profondeur supplémentaire, mettant en lumière les liens personnels et les amitiés qui sous-tendent et définissent souvent la communauté du street art. Cette relation est immortalisée dans le film « Shadowman », où Hambleton et Murphy apparaissent tous deux, offrant un aperçu cinématographique de la vie et de l'œuvre de l'artiste. Ce lien enrichit le récit de « Shadow », l'inscrivant dans un réseau d'histoires personnelles qui dépassent le cadre de l'art visuel. Il nous rappelle avec force que la valeur du street art pop s'étend au-delà de l'œuvre matérielle pour s'inscrire dans le domaine des histoires personnelles et collectives. L'héritage de Hambleton et ses « ombres » dans le pop art urbain Au sein du panthéon du street art, les œuvres de Richard Hambleton se distinguent par leur simplicité troublante et leur profondeur émotionnelle. Né au Canada et disparu en 2017, Hambleton laisse un héritage qui perdure à travers des pièces telles que « Shadow », qui incarnent son approche singulière du street art. Ses figures d'ombre, apparues dans les années 1980, ont conféré au graffiti une dimension critique inédite, le transformant d'un acte de rébellion en une forme d'expression artistique profonde. « Shadow Original Acrylic Painting » est une œuvre originale de l'une des figures majeures du street art et un témoin de l'époque de sa création. Le début des années 1980 a été marqué par une croissance dynamique du graffiti, qui est passé du vandalisme à un médium respecté de discours socio-politique et d'exploration artistique. L'œuvre de Hambleton traverse cette période, offrant une critique à la fois spectrale et profonde de la société et de soi-même, invitant le spectateur à se confronter aux ombres qui persistent au sein de la vie urbaine et en lui-même. L'histoire de « Shadow » de Richard Hambleton est un récit tissé de génie créatif, de liens personnels et de l'évolution de l'éthique du street art. Cette œuvre demeure un élément essentiel du travail de Hambleton, un témoin silencieux mais éloquent du pouvoir du pop art et du graffiti dans la transformation des paysages urbains et des débats qui s'y rattachent.
$65,636.00
-
Faile SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$2,599.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Coati The Gang Peinture acrylique originale par Dulk- Antonio Segura Donat
Coati The Gang est une peinture originale à l'acrylique et au crayon graphite de Dulk—Antonio Segura Donat. Il s'agit d'une œuvre unique encadrée sur papier d'art japonais fait main, réalisée par un artiste pop de street art. Œuvre originale signée, réalisée au crayon et à la peinture acrylique en 2023. Encadrement sur mesure par l'artiste. Dimensions : 9,84 x 12,2 cm (sans cadre) ; 7,09 x 9,46 cm. Fusion du naturalisme et du fantastique chez Dulk : « Coati et sa bande » Dans l'œuvre « Coati The Gang », Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, nous transporte dans un univers où faune et flore s'entremêlent. Cette œuvre originale, réalisée à l'acrylique et au crayon graphite sur papier d'art japonais fait main, témoigne du talent unique de Dulk pour fusionner les codes du street art et les techniques picturales classiques. Qualité artistique de la peinture originale de Dulk Cette œuvre unique, méticuleusement encadrée par l'artiste, mesure 25 x 31 cm (9,84 x 12,2 pouces), la toile présentant des dimensions légèrement inférieures de 18 x 24 cm (7,09 x 9,46 pouces) sans cadre. Le cadre, réalisé sur mesure, sublime l'expérience visuelle, mettant en valeur la finesse des détails et la délicatesse du papier. Le choix d'un papier d'art japonais fait main pour « Coati The Gang » témoigne de l'attachement de Dulk à la qualité et au savoir-faire, offrant une texture subtile qui sublime la précision du travail au pinceau et au graphite. Images captivantes d'Antonio Segura Donat « Coati The Gang » témoigne du talent de conteur de Dulk, dont la figure centrale, le coati, est représentée avec une précision saisissante au milieu d'une galerie de personnages attachants. L'œuvre s'inscrit dans la riche tradition de l'illustration naturaliste tout en affirmant une modernité indéniable dans son exécution et son style. Le récit de Dulk fusionne le monde organique avec une touche de surréalisme, invitant le spectateur à plonger dans une histoire qui se dévoile à chaque regard. L'utilisation de la peinture acrylique confère une grande vivacité à l'œuvre, tandis que la subtilité du crayon permet des dégradés et une texture délicats qui donnent profondeur et vie aux créatures. Les coups de pinceau méticuleux et les ombrages précis soulignent les thèmes du street art et du graffiti, où le message est souvent véhiculé par la force de l'image elle-même. La peinture originale « Coati The Gang » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une fenêtre ouverte sur l'univers imaginaire de Dulk, où les frontières entre street art et beaux-arts se rencontrent avec brio. Elle témoigne de l'engagement de l'artiste à intégrer les merveilles du monde naturel au dialogue de l'art urbain, faisant de Dulk une figure de proue à la croisée de la culture pop et de la conservation de la faune sauvage.
$3,501.00
-
Saber LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$263.00
-
Phil Simpson Le Sourire Divin, peinture originale technique mixte de Phil Simpson
« Le Sourire Divin », peinture originale technique mixte de Phil Simpson, œuvre unique sur bois d'un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée, réalisée à la bombe aérosol et encadrée sur bois, format 16x16 pouces (40,6 x 40,6 cm). Le Sourire Divin de Phil Simpson – Simplicité Émotionnelle dans l'Art Urbain Pop et le Graffiti « Le Sourire Divin » est une œuvre originale de 2021, réalisée en technique mixte par l’artiste américain Phil Simpson sur un panneau de bois entoilé de 40 x 40 cm. Utilisant une combinaison de peinture aérosol et d’acrylique, Simpson présente son motif iconique de visage souriant, rendu par des aplats de couleurs vives, d’épais contours noirs et un fond dégradé et lumineux. Cette pièce unique capture la signature stylistique de l’artiste : simple, intense, d’une grande force émotionnelle et universellement accessible. L’esthétique de Simpson se situe à la croisée de la sensibilité graffiti et de la clarté graphique du pop art, offrant un symbole de joie qui fonctionne à la fois comme une affirmation visuelle et un commentaire culturel. Avec ses lignes nettes et la géométrie expressive du visage, l’œuvre devient une affirmation de présence émotionnelle par une retenue formelle, s’inscrivant parfaitement dans le langage en constante évolution du Street Pop Art et du graffiti. Symbolisme du sourire comme guérison visuelle Le sourire de Phil Simpson est bien plus qu'un motif récurrent : c'est une philosophie inscrite dans la forme. Dans « The Divine Smile », l'expression est large, symétrique et équilibrée par des points rosés sur les joues et des yeux surdimensionnés qui reflètent la lumière avec une pureté presque caricaturale. La simplicité du visage contraste avec la complexité de son impact émotionnel. Le sourire rayonne de calme, de réconfort et de sincérité, rappelant au spectateur le pouvoir de l'optimisme dans un monde urbain souvent marqué par le cynisme et le tumulte. L'utilisation de violets vibrants, de bleus électriques et d'un blanc éclatant amplifie encore cette positivité. Le sourire n'est ni moqueur ni dissimulateur : il invite. Dans le contexte du street art et du graffiti, le sourire devient à la fois un tag et un message, un symbole apposé sur les murs, les toiles et au sein des communautés avec une clarté visuelle et émotionnelle constante. Précision moyenne, de surface et de rue sur panneau de bois L'utilisation du bois comme support offre une base texturée et stable qui met en valeur le contraste des dégradés de peinture en aérosol et des détails acryliques. Les contours de l'œuvre sont nets, mais les transitions de couleur en arrière-plan évoquent la brume d'un aérosol – de doux nuages violets qui brillent derrière le visage bleu du personnage. Le trait de Simpson est épais et affirmé, conçu pour définir plutôt que pour complexifier. Le format carré de 40 x 40 cm renforce la symétrie graphique de l'œuvre, créant un sentiment d'équilibre intentionnel qui fait écho au thème de l'équilibre émotionnel. Chaque trait est appliqué avec assurance, transformant des éléments minimaux en une expérience visuelle intense. L'exécution de « The Divine Smile » témoigne des racines de Simpson dans l'art urbain tout en élevant l'œuvre au rang d'objet d'art à part entière, empreint de permanence et d'intimité. Phil Simpson et la joie de la répétition comme résistance L'œuvre de Phil Simpson est une méditation visuelle sur le bonheur, rendue avec sincérité et clarté. Sa pratique ne repose ni sur le choc ni sur l'ironie, mais s'appuie plutôt sur la joie, la répétition et une logique de conception pour offrir une puissance différente. Dans « The Divine Smile », Simpson ne crée pas un portrait, mais une icône émotionnelle, universelle, qui transcende les langues, les âges et les frontières. S'inscrivant dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, cette œuvre reflète une foi en l'accessibilité, l'authenticité et la possibilité d'un lien partagé à travers la forme. Le sourire devient non seulement un visage, mais un étendard, un symbole d'optimisme, peint avec suffisamment de force pour résonner dans un monde qui oublie souvent de lever les yeux. À travers son travail, Simpson construit un univers où la positivité est visuelle, la répétition radicale, et le message toujours simple : le sourire est l'art, et l'art est vivant.
$650.00
-
Faile BERCEAU EN BOIS
Achat TITRE Multiple peint à la main original (HPM) sur panneau en bois bercé prêt à accrocher par ARTISTE graffiti street artiste pop art moderne. INFO
$6,303.00
-
Crash- John Matos Untitled Canvas I Original Spray Paint Peinture acrylique par Crash- John Matos
Toile sans titre I Œuvre originale du genre Technique mixte acrylique et peinture à la bombe sur toile tendue sur châssis par Crash - John Matos, artiste de graffiti de rue populaire. Peinture originale signée, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique en 2022, format 12x12 Le langage visuel de Crash dans « Untitled Canvas I » « Untitled Canvas I », une œuvre originale du célèbre graffeur John Matos, alias Crash, illustre de façon saisissante la capacité du street art et du graffiti à saisir l'essence visuelle de la vie urbaine. Cette peinture de 30 x 30 cm, réalisée en technique mixte acrylique et aérosol sur une toile montée sur châssis, témoigne de l'influence durable de Crash sur la scène du graffiti. Signée, elle illustre le mélange unique de maîtrise technique et d'expression spontanée qui caractérise son œuvre. L'exploration des formes et des couleurs par Crash L'œuvre présente une symphonie de couleurs vibrantes et de formes abstraites, chaque élément étant méticuleusement superposé pour créer une composition harmonieuse. L'utilisation de la peinture en aérosol par Crash est manifeste dans les fonds doux et atmosphériques et les lignes angulaires et nettes, qui confèrent à la pièce sa texture et sa profondeur caractéristiques du graffiti. L'acrylique ajoute richesse et solidité aux formes, soulignant la polyvalence et l'étendue du talent de l'artiste. « Untitled Canvas I » est une danse vibrante de couleurs et de formes qui traduit l'énergie dynamique des rues dont Crash est issu. L'intersection du street art et du pop art dans l'œuvre de Crash « Untitled Canvas I » symbolise la capacité de Crash à fusionner la force brute du street art et l'imagerie audacieuse du pop art. Cette œuvre, par son utilisation saisissante de motifs issus de la culture pop et de techniques de street art, témoigne d'une profonde compréhension des deux genres. La fusion de ces styles opérée par Matos a joué un rôle déterminant dans l'ascension du graffiti des rues aux galeries, jetant ainsi un pont entre des univers artistiques distincts. La contribution de John Matos à l'art contemporain Avec des œuvres comme « Untitled Canvas I », John Matos s'est imposé comme un pionnier du pop art urbain et du graffiti. Ses contributions ont contribué à abolir les frontières entre l'art savant et la culture urbaine, instaurant un dialogue qui a enrichi le discours sur l'art contemporain. À l'instar de nombreuses de ses créations, cette œuvre n'est pas un simple objet, mais un élément vivant du récit vibrant et en constante évolution du street art. En substance, « Untitled Canvas I » de Crash est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un récit, une affirmation et une célébration de la culture qui a façonné John Matos en tant qu'artiste. C'est un vibrant témoignage du pouvoir du pop art urbain et du graffiti à communiquer, à interpeller et à captiver.
$2,282.00 $1,940.00
-
Al Diaz ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$187.00
-
Snoeman Spread Love XII Peinture acrylique originale en aérosol par Snoeman
Achetez Spread Love- XII Original One of a Kind Acrylique et peinture en aérosol sur du papier d'art découpé à la main par le célèbre artiste de graffiti de rue Snoeman. 2022 Peinture originale signée Acrylique et aérosol sur papier d'art découpé à la main Taille : 19 x 24 pouces Sortie : 01 avril 2022 Spread Love 12
$846.00
-
Indie184- Soraya Marquez Yeux comme ces peinture acrylique originale en aérosol par Indie184- Soraya Marquez
« Des yeux comme ceux-là », œuvre d'art originale et unique, collage de peinture à la bombe aérosol, technique mixte, sur toile tendue, par l'artiste pop Indie184 - Soraya Marquez. Peinture originale unique signée de 2017, format 35,5 x 48 pouces. Toile non doublée.
$3,259.00 $2,770.00
-
Faile Diamant FAILEdoodle - Sérigraphie rouge/noir par Faile
Diamond FAILEdoodle - Sérigraphie artisanale bicolore rouge/noir en édition limitée, acrylique, peinture en aérosol, encre de sérigraphie et paillettes sur papier Lenox d'archivage par Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. 2022 Diamond FAILEdoodle : Rouge/Noir 19 x 25 pouces. Chaque variante est une édition de 25 exemplaires. Acrylique, peinture aérosol, encre sérigraphique et paillettes sur papier Lenox 100 de qualité archive. Signé, estampillé et gaufré. Une nouvelle race de chien Faile a vu le jour l'an dernier. Découvert dans les rues de New York, ce petit chien a trouvé sa place dans notre atelier et a véritablement pris vie. Nous avons récemment exploré de nouvelles techniques d'impression scintillantes, et ce motif nous a semblé idéal pour l'intégrer à notre pratique. Quatre éditions différentes ont été créées : deux à paillettes rouges et deux à paillettes noires. Teintées, vaporisées, peintes et imprimées, ces œuvres présentent toutes les caractéristiques d'une impression d'atelier, avec une brillance encore plus intense. Selon les artistes eux-mêmes, l'œuvre « donne au spectateur le sentiment d'être là rien que pour lui. D'avoir découvert par hasard un petit bijou au milieu du chaos du quotidien, un objet qui lui parle profondément. Nous essayons d'y insuffler une certaine ambiguïté, laissant ainsi la porte ouverte à l'interprétation du récit. » Ce caractère relationnel de l'art de FAILE se trouve renforcé et amplifié par leurs voyages incessants et l'absence d'atelier permanent jusqu'au milieu des années 2000. De ce fait, le duo s'est approprié l'espace urbain, conférant naturellement à ses œuvres un caractère in situ, l'art public s'adaptant inévitablement au lieu d'exposition.
$4,203.00
-
Bask Wolf Like Me Peinture acrylique originale sur bois par Bask
Wolf Like Me, peinture originale acrylique sur panneau de bois recyclé, technique mixte, par Bask, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « L’esthétique de mon travail est similaire au paysage de Détroit. Le recyclage de matériaux dans mon art joue avec des panneaux, du bois, des enseignes, autrefois fièrement exposés. Mais au fil des ans, ils ont cessé de remplir leur fonction et ont été jetés. L’inspiration derrière les œuvres que j’ai créées pour cette exposition provient des forces, des luttes et du paysage de Détroit. J’ai saisi l’opportunité de m’installer à Détroit il y a quatorze ans, mais pour diverses raisons indépendantes de ma volonté, mon séjour n’a duré que quatre ans. Cependant, cela a suffi pour que la ville ait un impact profond sur mon travail ainsi que sur ma conscience des enjeux sociaux et politiques. Et même si je n’habite plus à Détroit depuis neuf ans, l’empreinte qu’elle a laissée en moi est quelque chose que j’espère ne jamais oublier. Et c’est cette reconnaissance pour l’influence que Détroit a eue sur moi qui a inspiré les œuvres que j’ai créées pour cette exposition. » – Bask
$3,259.00 $2,770.00
-
Joshua Vides Tasse de peinture avec pinceaux Sculpture en céramique originale par Joshua Vides
Mug à peindre avec pinceaux, sculpture originale en céramique peinte à la main par Joshua Vides, série Shattered Dreams, œuvre d'un artiste de rue spécialisé dans le graffiti. Sculpture originale signée de 2023, pièce unique en céramique et peinture acrylique , format 4x7, mug noir et blanc mat avec marqueur, crayon et stylo, statue. Mug à peindre avec pinceaux par Joshua Vides : Illusion sculpturale dans l’art urbain pop et graffiti « Paint Mug With Brushes » est une sculpture originale en céramique peinte à la main, réalisée en 2023 par Joshua Vides, artiste de graffiti et innovateur visuel. Créée dans le cadre de sa série « Shattered Dreams », cette œuvre unique mesure 10 x 18 cm et est composée de céramique et de peinture acrylique. Elle représente une tasse à café blanche, stylisée dans le style graphique noir et blanc caractéristique de Vides, remplie d'outils de création hyper-stylisés : un crayon jaune, un feutre et un stylo noir. La sculpture capture une scène d'atelier sous une forme physique, utilisant des matériaux artisanaux pour simuler des objets généralement jetables, éphémères et négligés. Ce qui rend cette pièce si particulière, c'est non seulement sa précision visuelle, mais aussi sa subversion conceptuelle : transformer un objet utilitaire en un emblème sculptural de la pratique artistique et une parodie culturelle dans le contexte du street art et du graffiti. La tasse est ornée d'un motif en demi-teintes audacieux, façon bande dessinée, et d'une bulle de dialogue où l'on peut lire « MATTE BLACK », en lettres capitales stylisées qui font référence à l'esthétique du pop art et de la publicité des années 80. Les coulures noires sur le bord de la tasse sont minutieusement peintes pour imiter de véritables débordements d'encre, mais elles sont figées dans l'émail. Chaque outil à l'intérieur de la tasse est fixé de manière permanente, transformant ainsi des instruments de dessin du quotidien en éléments d'une illusion travaillée. Les surfaces sont couvertes d'éclaboussures et de marques d'usure, évoquant l'énergie brute d'un atelier en activité, tout en étant entièrement sculptées et scellées dans la céramique. Vides joue avec la texture, le contraste et les associations culturelles, créant une sculpture à la fois ludique et dérangeante. Transformation matérielle et geste statique Joshua Vides est surtout connu pour transformer des objets et des environnements réels en représentations audacieuses en noir et blanc, évoquant des croquis ou des celluloïds d'animation anciens. « Paint Mug With Brushes » s'inscrit dans cette démarche, mais à une échelle compacte et intimiste. La tasse et son contenu simulent les artefacts du travail créatif, tout en les réinterprétant comme des objets permanents. Cette transformation de l'éphémère en objet de collection souligne la tension entre processus et présentation, thèmes centraux de l'œuvre sculpturale de Vides. Le motif en demi-teintes et les éléments de bande dessinée font un clin d'œil aux traditions du pop art, tout en étant réinterprétés à travers le prisme du graffiti. Les outils à l'intérieur de la tasse sont exagérés en taille et en forme, créant une légère distorsion qui apporte humour et stylisation à l'œuvre. Bien que chaque élément semble familier, leur présentation collective en fait une réflexion visuelle sur la répétition, l'effort et la valeur du processus créatif. Joshua Vides et le langage de la culture des objets urbains Vides est devenu une figure majeure du dialogue entre les beaux-arts, la mode et la culture graffiti, reconnu pour son esthétique épurée et la cohérence de ses thématiques. Sa série « Shattered Dreams » prolonge son exploration du travail artistique et de l'identité commerciale, intégrant une critique au sein de formes d'une simplicité trompeuse. « Paint Mug With Brushes » transpose cette réflexion à une échelle domestique et personnelle. La surface en céramique, habituellement associée à l'artisanat utilitaire, est ici réinterprétée comme un médium sculptural au service de la métaphore visuelle. Cette sculpture ne s'attache pas à la fonction, mais au sens, à ce que signifie créer et aux outils que nous utilisons pour y parvenir. La bulle de dialogue contenant l'inscription « MATTE BLACK » fonctionne également comme un code culturel, faisant référence à la fois à l'esthétique littérale de la sculpture et à l'obsession contemporaine pour le marketing et le raffinement des éditions limitées. Entre les mains de Vides, la tasse n'est pas qu'un simple récipient, mais un commentaire sur le goût, les tendances et l'expression artistique. Elle reflète un mélange d'ironie de bande dessinée, de pratiques urbaines et de conceptualisme pop qui définit le Street Pop Art et le Graffiti dans toute leur intensité. Mug à peindre avec pinceaux comme icône du processus et symbole personnel Cette sculpture est plus qu'un objet : elle symbolise l'univers intérieur et extérieur de l'artiste, où les outils deviennent des trophées et les marques d'usage, des éléments stylistiques. « Paint Mug With Brushes » célèbre visuellement l'imperfection, le processus créatif et la persévérance. Elle immortalise une scène familière et paisible – le pot à crayons de l'artiste – et la rend permanente, sublime et empreinte de satire. Joshua Vides transforme le banal en iconographie, puisant dans le même instinct qui anime le street art : marquer ses outils, laisser une trace, raconter une histoire par des traits audacieux. Dans l'univers plus vaste du street art et du graffiti, « Paint Mug With Brushes » se dresse comme un autel miniature dédié à la créativité. À la fois épurée et brute, ludique et chargée de sens, sculptée et esquissée, elle fige l'instant où l'art prend naissance – le geste de saisir le stylo, le trempage du pinceau – offrant une performance statique d'énergie créatrice. À la fois relique d'atelier et artefact culturel, son message est simple mais puissant : même les plus petits outils peuvent porter une voix forte.
$1,782.00 $1,515.00
-
Bobby Hill Jim Morrison Doors, peinture acrylique originale technique mixte par Bobby Hill
Les portes de Jim Morrison, une peinture acrylique originale en technique mixte de Bobby Hill, une œuvre d'art sur papier beaux-arts réalisée par un artiste pop de street art. Peinture acrylique en aérosol, technique mixte, signée, réalisée en 2010. Œuvre originale de 14 x 22 pouces (35,6 x 55,9 cm), encadrée sous passe-partout sur carton (20,5 x 29 pouces, soit 35,6 x 55,9 cm). Capturant l'esprit du légendaire leader des Doors, Jim Morrison, l'artiste Bobby Hill livre une puissante œuvre de street art, mêlant avec brio l'intensité brute de la peinture acrylique et la vivacité de la palette pop. Créée en 2010, cette œuvre originale combine acrylique et peinture aérosol sur papier d'art, offrant une expérience visuelle aussi énigmatique que la personnalité de Morrison. Mesurant 35,5 x 56 cm et encadrée sous passe-partout (52 x 74 cm), cette pièce est un hommage saisissant qui s'intègre harmonieusement aussi bien dans l'espace d'un collectionneur que sur les murs d'une galerie. Le portrait que Hill dresse de Morrison n'est pas seulement un lien, mais un écho de l'influence du chanteur. Chaque coup de pinceau, chaque pulvérisation de peinture contribue à une narration aussi riche que la musique qu'il a laissée. La vivacité des couleurs et leurs superpositions et interactions reflètent la complexité du caractère de Morrison et de son héritage, touchant autant les fans que les amateurs d'art. Signée par l'artiste, cette œuvre unique porte l'empreinte authentique que l'on attend d'une pièce inspirée par l'une des figures les plus emblématiques du rock. Dans cette création, Bobby Hill a su marier avec brio la spontanéité et l'esprit contestataire du street art à l'imagerie iconique et audacieuse caractéristique du pop art. Cette œuvre ne se contente pas de représenter Jim Morrison, mais raconte une histoire plus vaste sur l'impact d'une icône culturelle. Elle illustre comment le street art et le pop art peuvent se rencontrer pour donner naissance à une création à la fois visuellement saisissante et profondément émouvante. L'héritage de Morrison se perpétue ainsi à travers ce prisme artistique contemporain, invitant le spectateur à explorer la profondeur qui se cache derrière la célébrité. Cette peinture de Bobby Hill témoigne de l'influence durable de Jim Morrison, capturant l'essence de son esprit d'une manière qui continue de parler aux rebelles, aux rêveurs et à ceux qui trouvent la beauté dans l'inconventionnel. C'est une œuvre qui, à l'image de la vie de Morrison, remet en question la norme et invite à une contemplation plus profonde, reflétant la complexité de l'expérience humaine à travers le street art et le pop art.
$849.00
-
Greg Gossel Peinture en aérosol acrylique originale Queen Blue par Greg Gossel
Queen - Blue Original One of a Kind Peinture technique mixte, acrylique, peinture en aérosol sur panneau de bois encadré avec cadre de table personnalisé par le célèbre artiste de street art et de graffiti Greg Gossel. Œuvre originale signée et encadrée, 2017, Greg Gossel, Reine (Bleue), technique mixte sur panneau de bois entoilé, avec cadre sur mesure, 45,7 x 61 cm (18 x 24 po).
$2,769.00 $2,354.00