Impression pigmentaire d'archivage

1202 produits

  • Omniscient Blotter Paper Archival Print by Tara McPherson

    Tara McPherson BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $360.00

  • Debut HomEage Box Portfolio Art Set Archival Prints by Fin DAC

    Fin DAC Coffret portfolio Debut HomEage, tirages d'art d'archives par Fin DAC

    Coffret Portfolio Art Debut Homeage, tirages d'art d'archives par Fin DAC, édition limitée 8x sur papier d'art Somerset blanc satiné amélioré 330 g/m², style pop graffiti, art de rue moderne. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 60 exemplaires (2023). Coffret de 8 œuvres (format 15,75 x 23,62 pouces), impression pigmentaire d'archives. Ce coffret exclusif comprend un livret HomEage A4 de 24 pages, élégamment relié avec une couverture en couleur violet royal ornée d'une feuille métallique. Signé à la main par l'artiste sur la page d'introduction, ce livret confère à cette œuvre une valeur et un caractère uniques. Un certificat d'authenticité détaillé de 12 pages accompagne le livret, garantissant la provenance de l'œuvre. Afin d'assurer la préservation de cette œuvre de collection, une paire de gants luxueux 100 % coton, brodés du logo distinctif HomEage, est fournie pour une manipulation délicate. Artistes auxquels Fin DAC rend hommage dans son premier coffret d'art HomEage Erté - Zuihou par Fin DAC Signé et numéroté Keith Haring - Lucheng par Fin DAC, signé et numéroté Gustav Klimt - Tuileries par Fin DAC, signé et numéroté Barbara Kruger - Shukumei par Fin DAC, signé et numéroté Frank Miller - Endian par Fin DAC, signé et numéroté Hayoa Miyazaki - Madeleine par Fin DAC, signée et numérotée Alphonse Mucha - Changsegi par Fin DAC, signé et numéroté Vincent van Gogh - Akiko par Fin DAC, signé et numéroté Coffret de présentation personnalisé en buckram Oxford Le coffret de présentation, d'une facture exquise, est recouvert d'une luxueuse toile Oxford violette de qualité supérieure, doublée d'un délicat tissu Wibalin naturel d'un doux lilas. L'extérieur et le dos du coffret sont ornés d'un marquage à chaud doré, ajoutant une touche d'élégance et de raffinement. Ce coffret exclusif mesure 686 x 490 x 47 mm, offrant un espace généreux pour son contenu. Chaque coffret est signé et numéroté à la main par l'artiste sur la couverture intérieure, ce qui en fait une pièce de collection unique. Ensemble d'estampes d'art découpées à la main Les tirages sont soigneusement présentés dans une pochette protectrice, élégamment placée sur le dessus. Cette pochette est ornée d'un marquage à chaud en feuille d'or métallisée sur un papier Colorplan Amethyst 330 g/m² finition unie, gage de raffinement. Sous chaque tirage se trouve une feuille de papier translucide sans acide, assurant une protection optimale. Le coffret comprend huit tirages d'art d'une qualité exceptionnelle, aux bords frangés à la main, chacun réalisé sur papier Somerset Enhanced Satin blanc éclatant 330 g/m². Mesurant 60 x 40 cm, ces tirages sont signés, numérotés et estampillés à la main par l'artiste, gage d'authenticité et de savoir-faire. Fin DAC x West Vidéo d'art contemporain Dévoilement du premier coffret portfolio HomEage Box de Fin DAC Dans l'univers exaltant de l'art moderne, le portfolio « Debut HomEage Box » de Fin DAC, artiste de street art et de graffiti de renom, s'impose comme un témoignage de la fusion harmonieuse entre hommage traditionnel et esthétique contemporaine. Ce coffret d'art en édition limitée à seulement 60 exemplaires célèbre la synergie culturelle, alliant la vitalité du street art à la finesse du papier beaux-arts. Chacune des huit œuvres qui le composent est un hommage, une fusion unique du style distinctif de Fin DAC et de l'influence indélébile d'artistes emblématiques issus de différents mouvements et époques artistiques. Hommage artistique de Fin DAC aux maîtres Avec un profond respect pour les maîtres de l'art, Fin DAC rend hommage à une lignée d'artistes aux influences diverses à travers ses estampes d'archives. De l'éclat Art déco de « Zuihou » d'Erté à l'expressionnisme dynamique de « Lucheng » de Keith Haring, chaque œuvre est un dialogue à travers le temps. Les motifs dorés et les détails ornementaux des « Tuileries » de Gustav Klimt trouvent un écho contemporain dans ces estampes. Les contrastes de textures saisissants de « Shukumei » de Barbara Kruger et l'intensité sombre d'« Endian » de Frank Miller sont réinterprétés à travers le prisme du pop art urbain. La narration onirique de « Madeleine » d'Hayao Miyazaki et l'élégance Art nouveau de « Changsegi » d'Alphonse Mucha s'entremêlent harmonieusement avec l'art urbain. Enfin, la vigueur post-impressionniste de l'« Akiko » de Vincent van Gogh est revitalisée, reflétant l'influence perpétuelle de ces artistes sur les créations contemporaines. Présentation et conservation exceptionnelles Le coffret HomEage incarne le luxe et le souci du détail. Véritable chef-d'œuvre, il est recouvert d'une toile Oxford violette de qualité supérieure et doublé d'un tissu Wibalin lilas à la finition naturelle, reflétant une esthétique royale. Le marquage à chaud doré sur l'extérieur et le dos du coffret ajoute une touche de luxe, évoquant l'âge d'or de l'art. À l'intérieur, un livret A4 de 24 pages, relié en Colorplan et estampé à chaud, attend le collectionneur, accompagné d'un certificat d'authenticité de 12 pages, d'une grande précision. Ce certificat garantit non seulement la provenance, mais enrichit également le récit de chaque pièce. Preuve de l'exclusivité de cet ensemble, chaque livret est signé à la main par Fin DAC, confirmant son statut de trésor pour les collectionneurs. Tirages d'archives d'une qualité irréprochable Au cœur de ce portfolio se trouvent les tirages d'art de qualité archivistique, chacun étant une œuvre d'art réalisée à la main sur papier Somerset Enhanced Satin blanc, d'un grammage généreux de 330 g/m² qui témoigne d'une qualité exceptionnelle. Ces tirages, d'un format impressionnant de 60 x 40 cm, sont signés, numérotés et estampillés individuellement à la main par l'artiste. Présentés dans un étui protecteur orné de dorures sur papier Colorplan Amethyst, chaque tirage est séparé par une feuille de papier translucide sans acide, garantissant ainsi sa longévité et son éclat. L'alliance des matériaux et les finitions artisanales reflètent l'engagement de l'artiste à créer des œuvres d'art destinées à être transmises de génération en génération. Héritage et savoir-faire dans l'art pop urbain et le graffiti Le premier coffret HomEage de Fin DAC est une fusion entre tradition et innovation, un hommage intemporel à travers le street art et le graffiti. Cette expérience immersive offre un véritable festin visuel et une plongée fascinante dans l'héritage des grands maîtres, interprété par l'un des artistes les plus captivants de la scène street art contemporaine. Ce coffret d'estampes d'archives est une pièce maîtresse dans le monde de l'art, promettant de susciter la conversation et de devenir un trésor pour des générations d'amateurs.

    $10,501.00

  • Drone Launch Dream Archival Print by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Drone Launch Dream Archival Print par Adam Caldwell

    Tirages d'art en édition limitée « Drone Launch Dream » sur papier Moab Rag 300 g/m², par Adam Caldwell, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Rêve de lancement de drone » est une représentation surréaliste du début du XXIe siècle. Le fond sombre du sommeil est rompu par le lancement des nouvelles technologies d'automatisation. La silhouette indistincte est soit le rêveur, soit celui qui façonne le rêve. La femme jumelle est à la fois endormie et éveillée. Des fragments et des textes colorés s'entremêlent. – Adam Calwell

    $217.00

  • Speaking Quantum PP Archival Print by Peeta

    Peeta Impression d'archives Quantum PP par Peeta

    Impression d'art Quantum PP de Peeta, édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2012 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 26x16 Pigments d'archivage La fusion artistique dans « Speaking Quantum » de Peeta « Speaking Quantum » illustre avec brio comment les concepts abstraits de la physique quantique peuvent être rendus à travers le langage vibrant du street art et du graffiti. Cette épreuve d'artiste (PP) de Peeta révèle une interaction exquise entre forme, couleur et illusion de profondeur, en parfaite résonance avec l'esprit de l'art contemporain. Tirée en édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², elle est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est un fragment de culture pop contemporaine figé dans le temps. Créée en 2012, cette œuvre a été signée et marquée « épreuve d'artiste » par Peeta, attestant de sa rareté et de sa valeur souvent supérieure à celle des séries numérotées. La mention « PP » indique qu'il s'agit d'un tirage d'un petit nombre d'exemplaires destinés à un contrôle qualité avant le tirage principal, généralement conservés par l'artiste ou l'éditeur pour leurs archives ou des distributions spéciales. Les dimensions imposantes de l'œuvre, 66 x 41 cm, suffisent à captiver le regard du spectateur, l'invitant à se plonger dans la complexité de ses strates et l'élégance de ses courbes. Le travail de Peeta est réputé pour ses effets tridimensionnels, créant une impression de profondeur et de mouvement qui interpelle la perception du spectateur. « Speaking Quantum » est d'une force évocatrice remarquable : ses formes s'entrelacent et se replient les unes sur les autres, offrant une expérience quasi tactile. L'utilisation de pigments d'archivage garantit la préservation des nuances de couleur et de la précision des lignes, assurant ainsi la pérennité de l'œuvre. La vision de Peeta dans le contexte du street art et du graffiti Dans le contexte du street art et du graffiti, « Speaking Quantum » se distingue par son approche novatrice. Peeta, graffeur au style unique intégrant souvent des éléments sculpturaux, a transposé l'énergie dynamique du street art sur un support d'art de qualité. Cette œuvre, avec sa représentation abstraite et son design complexe, témoigne d'une évolution du graffiti qui transcende le simple lettrage pour accéder au domaine de l'art contemporain. Elle ne se contente pas de refléter la vision de l'artiste, mais incarne la fluidité du street art : une évolution constante, un dépassement permanent des limites et une exploration permanente de nouveaux territoires. Le choix de Peeta de capturer l'essence de la physique quantique – souvent associée au subatomique et à l'inconnu – à travers le graffiti illustre la richesse et la profondeur de cet art. L'œuvre instaure un dialogue entre le connu et l'inconnu, le visible et l'invisible, à l'image de la physique quantique. « Speaking Quantum » invite le spectateur à interpréter la convergence et la divergence des éléments pour trouver un sens aux formes abstraites. La fluidité et le mouvement de l'œuvre suggèrent un moment de transformation, une représentation visuelle de l'énergie en mouvement. Cet artefact moderne enrichit le paysage visuel et suscite la curiosité et l'introspection, invitant à une exploration plus profonde du monde de la mécanique quantique et de l'art qu'elle inspire. En préservant « Speaking Quantum » sous forme d'estampe en édition limitée, Peeta permet aux amateurs d'art et aux collectionneurs d'appréhender le pop art urbain sous un angle nouveau. C'est une invitation à explorer les intersections entre l'art, la science et la philosophie à travers le prisme du graffiti, marquant une étape importante dans le parcours du street art, des ruelles et du métro aux galeries et collections privées. L'existence de cette œuvre en estampe PP rehausse son statut, lui assurant une place de choix et exclusive dans le paysage de la culture pop et graffiti.

    $563.00

  • Stormtrooper Messiah Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Estampe d'archive Stormtrooper Messiah par Ron English - POPaganda

    Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée Stormtrooper Messiah sur papier d'art Moab Entrada par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ron English - POPaganda. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Tirage pigmentaire couleur sur papier d'art Moab Entrada. Format : 17 x 22 pouces. « Stormtrooper Messiah » est une œuvre d'art en édition limitée de l'artiste Ron English-POPaganda, reconnu pour son mélange provocateur d'art urbain et d'iconographie de la culture populaire. Cette pièce fait partie d'une série de 100 tirages pigmentaires d'archives, chacun signé et numéroté pour garantir son authenticité et sa valeur de collection. L'œuvre mesure 43 x 56 cm et est réalisée sur papier d'art Moab Entrada, un choix gage de haute qualité qui assure la longévité et l'éclat des couleurs. Cette œuvre d'English est un puissant commentaire sur les intersections entre idéologie, iconographie et mécanismes d'endoctrinement au sein de notre société. Elle réinterprète un stormtrooper standard – symbole du justicier anonyme de la franchise « Star Wars » – sous les traits d'une icône religieuse, évoquant le Messie. Cette fusion d'images issues de cultures très différentes met en lumière la dévotion souvent inconsciente que nous portons à certains aspects de la culture populaire, en parallèle avec la ferveur religieuse. Le choix par Ron English d'un stormtrooper, emblème d'identité collective et d'autorité inflexible, drapé dans les attributs d'une figure spirituelle, interroge le rôle de ces figures et des institutions qui les soutiennent dans la formation des croyances et des comportements. L'artiste emploie des couleurs lumineuses et contrastées pour insuffler à la figure un sentiment de révérence, une approche qui reflète l'aura souvent associée aux œuvres d'art religieuses. Les robes fluides aux teintes vives confèrent au sujet une impression de mouvement et une présence éthérée, intensifiant l'impact de la juxtaposition visuelle. Le « Messie Stormtrooper » est plus qu'une œuvre d'art ; c'est un discours visuel qui invite les spectateurs à réfléchir aux récits et aux symboles qui influencent leur compréhension du pouvoir, de la culture et de la spiritualité. Ron English-POPoganda, par sa fusion singulière de la force brute du street art et de la fascination du pop art pour la culture populaire, a créé une image saisissante qui continue de susciter des débats au sein de la communauté artistique et au-delà.

    $360.00

  • Tito Puente Dave Valentin Celia Cruz Photo Print by Joe Conzo Jr

    Joe Conzo Jr Photo de Tito Puente, Dave Valentin et Celia Cruz, par Joe Conzo Jr.

    Tito Puente Dave Valentin Celia Cruz 1980 Tirage photo par Joe Conzo Jr Édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Pop Graffiti Street Artiste Œuvre d'art moderne. Tirage signé de 2023, édition limitée à 5 exemplaires, format 20x16, pigments d'archivage, beaux-arts de Tito Puente, Dave Valentin et Celia Cruz, musiciens et chanteurs en 1980. L'importance de Tito Puente, Dave Valentin et Celia Cruz dans l'art urbain pop et le graffiti. La photographie de Tito Puente, Dave Valentin et Celia Cruz, prise en 1980 par l'emblématique Joe Conzo Jr., occupe une place de choix dans l'histoire de l'art et de la musique. Ce tirage pigmentaire d'archive en édition limitée est bien plus qu'un simple document historique : il représente la fusion contemporaine entre musique, culture et art. Imprimé sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², cet exemplaire signé et numéroté illustre la rencontre entre la photographie d'art traditionnelle et le street art contemporain, notamment le pop art et le graffiti. L'héritage de Joe Conzo Jr. dans l'art moderne Joe Conzo Jr., photographe new-yorkais de renom, a immortalisé des moments clés de la musique et de la culture latines. Issu d'une famille profondément ancrée dans la musique et les arts, Conzo a capturé, à travers son objectif, le dynamisme et la résilience des communautés lors de l'effervescence culturelle des années 1970 et 1980. Son œuvre brouille souvent les frontières entre beaux-arts et expression urbaine, conférant à ses contributions une pertinence indéniable pour le street art et le graffiti. Cette photographie de 1980 immortalise la synergie entre Tito Puente, le roi du latin jazz ; Dave Valentin, flûtiste de jazz d'origine portoricaine ; et Celia Cruz, la reine de la salsa. Leur présence commune incarne un mélange de rythme, d'héritage et d'influences internationales. Le pop art urbain et le lien urbain Cette estampe s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Dans les mouvements artistiques urbains, immortaliser des moments culturels significatifs est primordial. L'énergie des artistes présents sur l'image fait écho à la vitalité des fresques murales qui célèbrent souvent des icônes culturelles. Les artistes inspirés par ce mouvement intègrent fréquemment les expressions dynamiques de ces photographies, les transformant en œuvres monumentales sur les murs publics. Ce mariage de musique et d'art crée un récit à la fois accessible et profondément ancré dans l'identité communautaire. Contexte historique et médium artistique Cette édition limitée souligne l'importance des techniques d'archivage pour la préservation des moments historiques. L'utilisation du papier d'art Moab Entrada 290 g/m² et de pigments d'archivage garantit la longévité et l'impact visuel de l'œuvre. Mesurant 50,8 x 40,6 cm, l'estampe révèle l'intensité de la performance et le charisme de ses sujets. En employant un médium traditionnellement associé aux beaux-arts, Conzo fait le lien entre la documentation classique et l'audace expressive de l'esthétique inspirée du graffiti. Cette œuvre témoigne du pouvoir durable de la collaboration entre la musique, l'art et la communauté. Son importance au sein du Street Pop Art et du graffiti réside dans sa capacité à évoquer les rythmes, les histoires et l'esprit de ses sujets, ce qui en fait une pièce incontournable pour les collectionneurs et les amateurs.

    $450.00

  • Gotta Take 'Em All Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $491.00

  • Chasing Ghosts Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $491.00

  • Killer Season CESpool HPM Embellished Archival Print by Ces

    Ces One- Rob Provenzano Killer Season CESpool HPM Embelli Archival Print par Ces

    Killer Season - CESpool, estampe en édition limitée rehaussée à la main sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste Ces One - Rob Provenzano, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Saison meurtrière • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Embellissements supplémentaires peints à la main sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm. Embelli à la main, signé et numéroté par l'artiste CES, en édition limitée à 10 exemplaires.

    $330.00

  • Dont Bogart The Squishy Blotter Paper Archival Print by Skel

    Skel Dont Bogart The Squishy Blotter Paper Archival Print par Skel

    Ne vous laissez pas berner par Bogart The Squishy, ​​une édition limitée de papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne Skel. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $352.00

  • Adventures in Psychedelics II Blotter Paper Archival Print by Have A Good Trip

    Have A Good Trip Adventures in Psychedelics II Blotter Paper Archival Print par Have A Good Trip

    Aventures dans le monde des psychédéliques II Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Have A Good Trip œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Pink Nature Archival Print by DAIM

    DAIM Impression d'archives Nature rose par DAIM

    Impressions pigmentaires d'archives en édition limitée Pink Nature sur papier d'art de musée par DAIM, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 20 x 13 pouces. « En 1989, j'ai écrit pour la première fois mon nom d'artiste. Après toutes ces années, je considère toujours cette inscription comme un autoportrait. En se concentrant sur une idée, une technique ou un style, en travaillant longuement sur une œuvre, en s'y investissant pleinement, on apprend beaucoup sur soi-même et sur sa personnalité. Et cela se reflète naturellement dans mes créations. Je souhaitais réaliser quelque chose de particulier : cette série de trois estampes a été conçue pour refléter toute la palette de mon travail. L'utilisation du nom DAIM y devient de plus en plus complexe. Mon évolution personnelle est étroitement liée à ce processus. C'est une forme de maturation, une manifestation du vieillissement en général. » – Daim Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Pink Nature par DAIM Pink Nature de DAIM est un exemple saisissant de street art pop et de graffiti, témoignant de la maîtrise de l'artiste en matière de lettrage tridimensionnel et de compositions jouant sur la profondeur. Cette édition limitée, imprimée sur papier d'art de qualité musée avec des pigments d'archive, s'inscrit dans la continuité de l'exploration par DAIM de la forme, de la structure et de l'identité au sein de l'univers du graffiti. L'utilisation d'ombrages audacieux, d'un mouvement explosif et d'angles fragmentés transforme le graffiti traditionnel en une composition sculpturale, quasi architecturale, qui repousse les limites de la perception visuelle. Technique de graffiti 3D emblématique de DAIM Pionnier du graffiti tridimensionnel, DAIM, de son vrai nom Mirko Reisser, a développé un style inimitable qui allie précision mathématique et mouvement organique. Ses lettrages s'affranchissent des surfaces planes, donnant l'illusion d'objets jaillissant du réel. Dans « Pink Nature », la précision des contours, les jeux d'ombres et de lumière créent une profondeur et une texture quasi tangibles, confirmant sa réputation d'artiste de graffiti parmi les plus talentueux au monde. Son influence s'étend aux fresques murales, aux installations de street art et aux estampes d'art, témoignant toutes de son attachement à l'abstraction typographique. Chaque ligne et chaque dégradé de couleur est calculé avec une précision méticuleuse, pour un résultat à la fois spontané et percutant. Les éclaboussures de peinture dynamiques et les rehauts savamment placés dans cette estampe amplifient l'énergie brute caractéristique du graffiti, tout en conservant une esthétique raffinée et futuriste. Le concept d'autoportrait à travers le graffiti DAIM a souvent évoqué son nom de graffeur comme une forme d'autoportrait, évoluant au rythme de sa croissance personnelle et artistique. Son attention portée au lettrage reflète non seulement sa maîtrise technique, mais aussi sa réflexion sur le mouvement graffiti. Il estime qu'en affinant et en réinventant sans cesse la manière dont il présente son nom, il traduit également sa propre transformation au fil du temps. Pink Nature fait partie d'une série d'œuvres qui illustrent l'évolution de la vision artistique de DAIM, soulignant la maturation de son approche du graffiti au fil des ans. Le jeu des tons roses, verts et terreux dans cette pièce traduit une impression de croissance et de destruction organiques, à l'image du cycle créatif lui-même. Les fragments de lettres anguleuses et audacieuses semblent exploser et se reconstruire simultanément, offrant une représentation visuelle de la tension entre création et déclin inhérente à la culture du street art. L'influence de DAIM sur le pop art urbain moderne DAIM a joué un rôle déterminant dans l'intégration du graffiti au sein de l'art contemporain, lui permettant d'être reconnu non seulement sur les murs des villes et les bâtiments abandonnés, mais aussi dans les galeries et les musées du monde entier. Son approche scientifique du design, alliée à son souci du réalisme et de la profondeur, le distingue au sein du mouvement. Pink Nature, avec son exécution méticuleuse et son chaos maîtrisé, incarne la fusion du graffiti et des beaux-arts, démontrant comment le street art et le graffiti peuvent être à la fois bruts et raffinés, explosifs et contrôlés. En transposant ses techniques de rue emblématiques sur des tirages d'art de qualité archivistique, DAIM assure la préservation, l'appréciation et la célébration de son œuvre dans de multiples espaces artistiques. Sa capacité à traduire l'énergie du graffiti dans des formats d'art de haut niveau continue d'inspirer les nouvelles générations d'artistes de rue et d'amateurs de pop art.

    $267.00

  • Akira Pill Ceramic Plate Art Object by Supreme

    Supreme Assiette en céramique Akira Pill, objet d'art de Supreme

    Assiette en céramique Akira Pill, objet d'art de la collection Supreme Limited Edition. Assiette en céramique Supreme, édition limitée estampillée 2017, format 10x10, objet d'art de collection. Présentation de l'assiette en céramique Supreme AKIRA Pill : une convergence entre le pop art urbain et le design de collection L'assiette en céramique Supreme AKIRA Pill est une pièce unique dans l'univers du design de collection et du pop art urbain. Lancée dans le cadre de la collection Automne/Hiver 2017, cette édition limitée illustre à merveille l'alliance harmonieuse entre objet utilitaire et œuvre d'art. La collaboration entre Supreme et le manga AKIRA dépasse le simple cadre commercial pour donner naissance à un objet de collection célébrant l'esthétique de la culture urbaine et du graphisme japonais. Plus qu'une simple assiette, l'assiette Supreme AKIRA Pill est une véritable toile qui met en lumière la rencontre fascinante entre l'audace de Supreme et le style graphique saisissant d'AKIRA. Fabriquée en céramique de haute qualité, elle allie durabilité et esthétique, se prêtant aussi bien à un usage quotidien qu'à la décoration. L'illustration, représentant un personnage en pleine action, avalant une pilule, est réalisée dans un noir et blanc contrasté, insufflant à cet objet statique le dynamisme et l'énergie brute des planches du manga original. L'image est accompagnée de la phrase « ILS SONT COMME DES BONBONS ! », ajoutant une dimension narrative et intrigante à l'œuvre. L'esprit de cette collaboration est palpable dans cet objet d'art unique. L'œuvre présentée capture l'essence de la série AKIRA, tandis que l'intégration du logo Supreme la replace dans l'univers de la mode urbaine haut de gamme. Le choix de modifier le logo Supreme et de l'apposer sur la pilule témoigne du talent de la marque pour intégrer harmonieusement des références à la culture populaire dans ses produits. Cette technique séduit non seulement les fans du manga, mais aussi les adeptes de la marque Supreme, dont l'identité est subtilement tissée dans le récit. Le dessous de la plaque fait partie intégrante de l'œuvre, arborant le logo Supreme Box classique dans ses couleurs vives d'origine. Ce détail, signature de la marque, est un clin d'œil à ses racines dans les cultures du skateboard et du streetwear, et constitue un gage d'authenticité pour les collectionneurs. L'assiette en céramique Supreme AKIRA Pill est une œuvre d'art pop et graffiti de rue. L'assiette en céramique Supreme AKIRA Pill témoigne de l'évolution du street art et du graffiti. Elle incarne l'essence même de l'art contemporain : à la fois fonctionnelle et provocatrice, profondément ancrée dans la culture underground. Bien plus qu'un simple produit dérivé, cette assiette est un fragment de l'histoire du street art, immortalisé dans une céramique émaillée. Son design reflète les points communs du street art et du graffiti : spontanéité, audace et provocation. Pourtant, il est sublimé par le prisme du pop art, qui transforme l'objet du quotidien en une œuvre extraordinaire. Cette collaboration symbolise la manière dont le street art brouille les frontières entre art commercial et art savant, invitant à une réflexion sur la valeur et la signification de l'art dans les objets du quotidien. En tant qu'œuvre d'art, l'assiette en céramique Supreme AKIRA Pill prolonge l'héritage de son inspiration manga vers de nouveaux horizons. Elle représente concrètement l'impact culturel de la série AKIRA sur l'univers du roman graphique et, plus largement, sur la culture pop. Pour Supreme, cette assiette vient enrichir sa collection d'objets à la fois contemporains et intemporels, des pièces qui captent l'air du temps tout en conservant un caractère exclusif et un potentiel de collection. Dans le domaine du street art et du graffiti, des objets comme l'assiette en céramique Supreme AKIRA Pill remettent en question les conceptions traditionnelles de l'art. Ils insufflent à nos intérieurs la vitalité et l'audace du street art, en fusionnant avec la fonctionnalité des objets du quotidien. Plus qu'un simple plat pratique, cette assiette est un objet de conversation, un commentaire culturel et une œuvre d'art à collectionner, incarnant à la perfection l'esprit novateur et transformateur du street art.

    $243.00

  • Luka Skywalker Archival Print by Naturel- Lawrence Atoigue

    Naturel- Lawrence Atoigue Luka Skywalker Archival Print par Naturel- Lawrence Atoigue

    Luka Skywalker, estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier naturel pressé à froid 340 g/m² par l'artiste Naturel, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée signée de 100 exemplaires, 2022. Format : 13,5 x 19 pouces.

    $256.00

  • Summer of Love Full Blotter Paper Archival Print by Bob Masse

    Bob Masse Summer of Love Full Blotter Paper Archival Print par Bob Masse

    Summer of Love - Impression d'art en édition limitée sur papier buvard perforé, avec pigments d'archivage, par Bob Masse, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 11,4 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Charles Street Shuffle Skateboard Deck by Ricky Powell

    Ricky Powell Planche de skateboard Charles Street Shuffle par Ricky Powell

    Planche de skateboard Charles Street Deck en édition limitée, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine Ricky Powell. 2020 Signé et numéroté au verso Charles Street Shuffle, impression pigmentaire d'archives sur planche de skate naturelle pressée à froid 32 x 8 pouces (81,3 x 20,3 cm) Édition 5/75 Numéroté à l'encre au verso et sorti le 20 janvier 2020. L'intégration de la culture skate et du pop art urbain dans la planche "Charles Street Deck" de Ricky Powell La planche de skateboard « Charles Street Deck », une édition limitée signée Ricky Powell, illustre parfaitement l'intégration de la culture skate à l'univers du street art et du graffiti. Sortie le 20 janvier 2020, cette pièce fait partie d'une série exclusive limitée à 75 exemplaires, chacun signé et numéroté au verso. La planche arbore le motif « Charles Street Shuffle », une impression pigmentaire d'archives sur une planche de skate naturelle pressée à froid, au profil cintré, mesurant 81 x 20 cm. Ce format, idéal pour la pratique du skateboard, sert de support à l'expression artistique de Ricky Powell, imprégnée de culture street art. Le numéro 5/75, inscrit à l'encre au verso, atteste de son authenticité et de sa place au sein de cette série très recherchée. L'œuvre de Ricky Powell sur la « Charles Street Deck » capture l'énergie brute et l'esprit rebelle propres au street art et au skateboard. La sérigraphie utilisée pour sa création rend hommage à l'éthique du « fait maison » qui caractérise ces deux sous-cultures. L'impression détaillée et résistante reflète la robustesse requise pour la pratique du skateboard, tout comme l'œuvre d'art doit résister à l'usure de la rue. « La terrasse de Charles Street » de Ricky Powell : un artefact culturel La planche « Charles Street Deck » n'est pas qu'un simple skateboard : c'est un véritable objet culturel, fusion d'art et de performance sportive. Elle rend hommage à la vie urbaine vibrante et aux paysages qui ont longtemps servi de toile de fond aux artistes de rue et aux skateurs. Le choix de Powell de créer une pièce à la fois fonctionnelle et artistique témoigne de l'évolution du Street Pop Art, où les objets du quotidien se transforment en supports d'expression. Cette planche, ornée de silhouettes en mouvement, capture le dynamisme de la culture urbaine. Les personnages, figés en plein shuffle, immortalisent la vie dans la rue, faisant écho au mouvement et à la fluidité du skateboard. Ce récit visuel rejoint la dimension narrative du graffiti, où chaque œuvre transmet un instant, une émotion, un message de l'artiste. L'importance de l'œuvre de Ricky Powell dans le street art La contribution de Ricky Powell au monde de l'art, à travers des œuvres comme la « Charles Street Deck », est essentielle pour valoriser la culture urbaine et la rendre accessible à un public plus large. En fusionnant les univers du skateboard et du street art, il crée un pont entre différentes formes d'expression urbaine, soulignant leur valeur intrinsèque en tant qu'art et commentaire social. Le caractère limité de cette planche renforce son attrait, à l'instar d'une œuvre de graffiti rare, visible uniquement en un seul lieu et pour une durée limitée. Le travail de Powell sur cette planche illustre également le potentiel du street art à investir de nouveaux espaces et à toucher de nouveaux publics. D'abord vierge, la planche de skateboard devient une exposition itinérante de la vision de Powell, transportée à travers les rues et les skateparks, à l'image du graffiti qui diffuse ses messages à tous les passants. La planche « Charles Street » de Ricky Powe célèbre la rencontre entre la culture skate et le street art, témoignant de la créativité qui s'épanouit en milieu urbain. Tirée à 75 exemplaires (édition limitée à 5/75), elle sillonne les rues ou orne les murs des collectionneurs, incarnant l'esprit de la rue, l'essence du mouvement et la force indéniable de l'art urbain.

    $1,000.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey

    Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages ​​représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » ​​de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » ​​est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » ​​est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.

    $26,253.00

  • Who Fried Roger Rabbit? Seroquel Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Qui a fait frire Roger Rabbit ? Impression d'archives sur papier buvard Seroquel par Ben Frost

    Qui a fait frire Roger Rabbit ? Tirage d'art sur papier buvard perforé Seroquel par Ben Frost, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée 2025 de tirage pigmentaire d'archives à déterminer sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2025. Les éditions limitées sur buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. La folie des dessins animés rencontre la culture pharmaceutique Qui a fait frire Roger Rabbit ? L'estampe « Seroquel Blotter Paper » de Ben Frost réinterprète le personnage animé iconique Roger Rabbit dans le contexte du marketing pharmaceutique moderne. Tirée en édition limitée (19 x 19 cm) sur papier buvard perforé, cette estampe pigmentaire d'archives explore avec une précision satirique la collision entre la culture pop et le conditionnement des médicaments. Mettant en scène le personnage animé arborant un sourire maniaque à côté d'une notice de Seroquel XR, l'estampe est perforée à la main par Zane Kesey et produite en édition signée et numérotée. Cette œuvre critique la façon dont la société normalise les troubles mentaux par le biais du marketing et interroge la coexistence de l'animation, de la nostalgie et des produits pharmaceutiques dans un même message visuel. Image de marque satirique et ironie médicale Frost fusionne la personnalité exubérante de Roger Rabbit avec le Seroquel, un médicament utilisé pour traiter les troubles de l'humeur, afin d'amplifier les effets surréalistes de l'hyperstimulation et de la sédation. En transformant l'aspect clinique d'une boîte de médicament en une toile ludique et chaotique pour un personnage de dessin animé, Frost brouille la frontière entre traitement et évasion. Son utilisation précise du langage utilisé sur l'emballage de la quétiapine, incluant les informations posologiques et les avertissements, est pourtant détournée par le comportement erratique de Roger Rabbit. Le message sous-jacent interroge la manière dont les médicaments sont commercialisés dans une culture qui instrumentalise à la fois la maladie mentale et la nostalgie de l'enfance. Subversion matérielle sous forme de buvard Le format buvard est essentiel à la portée conceptuelle de l'œuvre. Traditionnellement associé à la distribution de LSD, le buvard évoque une filiation psychédélique et suggère une perception altérée de la réalité. En plaçant un personnage de dessin animé sur un fond imitant un médicament, Frost bouleverse les attentes liées au sérieux du design pharmaceutique par l'absurde. La perforation fragmente physiquement l'image, faisant écho à la fragmentation de la conscience et des émotions dans les expériences médicamenteuses et animées. Ce format permet à l'œuvre de commenter simultanément la culture de la drogue, les médias de divertissement et le marketing de la santé mentale. La provocation visuelle de Ben Frost L'artiste australien Ben Frost s'est fait connaître en détournant la publicité, les logos pharmaceutiques et les dessins animés grand public pour en faire un commentaire social incisif. Son art urbain, à la croisée du pop art et du graffiti, explore la psychologie du consommateur à travers des couleurs vives, des images reconnaissables et des juxtapositions percutantes. « Qui a frit Roger Rabbit ? » est un exemple frappant de cette approche, mêlant l'esthétique de l'enfance à la froideur clinique du monde médical. Frost confronte le spectateur à des contradictions qu'il néglige parfois au quotidien, tirant humour et tension de l'alliance troublante entre la folie des dessins animés et la stabilité imposée. Il ne s'agit pas seulement d'une stimulation visuelle, mais d'une question enveloppée dans un emballage auquel on nous enjoint de faire confiance.

    $550.00

  • MickyMask A Blotter Paper Archival Print by Bill Barminski

    Bill Barminski MickyMask A Blotter Paper Archival Print par Bill Barminski

    MickyMask A Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Bill Barminski, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • One Love, Many Hearts Archival Print by Made514

    Made514 « Un amour, beaucoup de coeurs Archival Print » par Made514

    One Love, Many Hearts - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Made514, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre a été peinte sur une feuille d'ardoise provenant d'Inde. Peindre sur ce type de support a été une expérience incroyable, car j'aime peindre sur des matières vivantes. D'habitude, je peins la forme de mes lettres en m'inspirant des courbes présentes dans la nature, et cette fois-ci, je me suis retrouvé face à une surface aux motifs naturels différents. Les lettres sont inspirées de la forme d'un cœur et, ensemble, elles forment un style unique, une sorte de métaphore qui symbolise notre appartenance à un seul et même Tout. » - Made514

    $217.00

  • High Fashion I Louis Vuitton Blotter Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Haute Couture | Imprimé buvard Louis Vuitton par Denial - Daniel Bombardier

    Haute Couture I Louis Vuitton Papier buvard d'archives Impression par Denial - Daniel Bombardier Édition limitée Tirage pigmentaire d'art d'archives sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, 2024. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2024. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Le luxe satirisé dans l'art de rue pop et le graffiti « High Fashion I Louis Vuitton » de Denial, pseudonyme de l'artiste canadien Daniel Bombardier, est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée, présentée sur papier buvard perforé. Tirée à 35 exemplaires et publiée en avril 2024, cette œuvre fusionne l'esthétique du luxe avec un médium provocateur traditionnellement associé à la culture psychédélique underground. Le monogramme iconique de Louis Vuitton et le motif à damier occupent le devant de la scène, intégrés dans une composition minutieuse qui explore les notions de statut, d'obsession et de marchandisation. Chaque exemplaire est perforé à la main par Zane Kesey, créant ainsi un lien textuel et conceptuel entre art, contre-culture et consommation. L'iconographie militarisée de Daniel Bombardier Depuis longtemps, Daniel Bombardier explore les thèmes du consumérisme et de la propagande à travers son art urbain, pop et graffiti. Sous le pseudonyme de Denial, ses œuvres critiquent les médias de masse, le culte des marques et la manipulation politique. High Fashion I Louis Vuitton s'inscrit dans cette démarche en mettant en lumière une maison de couture symbole de richesse et de prestige international. L'utilisation par Bombardier du format buvard, issu de la contre-culture psychédélique et de l'art imprimé clandestin, confronte frontalement le mercantilisme sophistiqué de la haute couture. La tension entre l'éphémère de la drogue et le langage du design élitiste devient une réflexion visuelle sur l'évasion, l'identité et les divisions de classe. Le papier buvard comme toile culturelle L'utilisation du papier buvard n'est pas qu'un choix stylistique : elle est symbolique. Dans le milieu de l'art underground, les buvards perforés servent de toiles miniatures pour la satire et la résistance. Appliqués sur des logos d'entreprises ou des icônes sociales, ils deviennent des critiques du pouvoir et du conformisme. La précision d'impression et la finition impeccable de cette édition contrastent fortement avec son support anticonformiste. Bombardier subvertit le format traditionnel en conservant l'esthétique raffinée du luxe tout en l'inscrivant dans un contexte reconnu pour son expression contestataire. Chaque carré de l'estampe, bien que non imprimé, porte le poids historique du psychédélisme et l'esprit DIY de l'art protestataire. Réappropriation de l'imagerie commerciale par le commentaire du Street Pop « Haute Couture I Louis Vuitton » est une synthèse de savoir-faire maîtrisé et de critique. La fusion de l'image de marque du luxe avec la forme modulaire des buvards soulève des questions sur la reproduction, le statut social et le rituel d'acquisition d'une identité. Il ne s'agit pas d'une simple appropriation, mais d'une véritable transformation. Sous l'égide de Denial, l'empire visuel de Louis Vuitton devient une carte satirique, traçant les frontières entre aspiration et illusion. Dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti, cette œuvre affirme que rien n'échappe à la réinterprétation, pas même les icônes les plus sacrées de la mode.

    $500.00

  • Appetite Archival Print by Yumiko Kayukawa

    Yumiko Kayukawa Appetite Archival Print par Yumiko Kayukawa

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « Appetite » sur papier beaux-arts 310 g/m² par Yumiko Kayukawa, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Rock You In a Tatami Room » en 2011. Il ne s'agissait pas d'une exposition thématique, j'ai donc créé des pièces qui reflétaient simplement ce que je ressentais à ce moment-là. Passionnée par les animaux et la faune sauvage, la façon dont ils tuent pour survivre est un sujet qui me tient à cœur. Même une magnifique grue se bat pour vivre. Je trouve cela beau, comme si elles dansaient. » – Yumiko Kayukawa

    $352.00

  • Bigger on the Inside Dr Who Silkscreen Print by Tracie Ching

    Tracie Ching Plus grand à l'intérieur, sérigraphie Doctor Who par Tracie Ching

    « Bigger on the Inside » Dr Who, sérigraphie de Tracie Ching, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Sérigraphie 18x24 pouces représentant le vaisseau spatial TARDIS (cabine de police) de Doctor Who. Édition spéciale 50e anniversaire de la série Doctor Who. Plus grand à l'intérieur Doctor Who Sérigraphie de Tracie Ching L'estampe sérigraphique « The Bigger on the Inside » de Tracie Ching, inspirée de Doctor Who, est un hommage saisissant au 50e anniversaire de l'une des séries de science-fiction les plus appréciées de tous les temps. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, créée en 2013, capture l'essence du TARDIS, le vaisseau spatial emblématique du Docteur, dans une composition saisissante et riche en superpositions. Signée et numérotée au dos, et limitée à 40 exemplaires, cette œuvre mêle l'esthétique du street art et du graffiti à une approche futuriste, presque hypnotique. La technique de la sérigraphie lui confère une texture riche et une profondeur remarquable, en faisant une pièce visuellement dynamique, à la fois nostalgique et contemporaine. Concept visuel et conception de l'impression L'interprétation du TARDIS par Tracie Ching joue avec les notions de mouvement et de distorsion temporelle, deux éléments fondamentaux de l'univers de Doctor Who. L'estampe présente de multiples images superposées de la cabine de police bleue, créant un effet de cascade qui suggère que le vaisseau passe d'une dimension à l'autre. Les contours géométriques nets et l'éclairage à fort contraste renforcent l'impression d'énergie cinétique, donnant vie à l'œuvre. Les tons bleu profond, associés à une technique de demi-teintes soigneusement appliquée, confèrent à la pièce une profondeur atmosphérique qui fait écho au mystère et à l'excitation du voyage dans le temps. La typographie joue un rôle important dans la composition, avec le titre « Doctor Who » présenté dans un style épuré et futuriste. L'intégration du logo de la série et de la mention « Le cinquantième anniversaire » en bas de l'estampe souligne le caractère festif de l'œuvre. Cette approche minimaliste et audacieuse permet au TARDIS de rester le point focal tout en rendant hommage à cet événement historique de la série. Cet équilibre entre design graphique et savoir-faire artistique confère à cette estampe un caractère unique, à la fois comme objet de collection et comme œuvre remarquable d'art urbain pop et de graffiti contemporain. Le TARDIS comme icône du street art et du graffiti Le TARDIS fascine depuis longtemps le street art et le graffiti, symbolisant l'aventure, l'évasion et les possibilités infinies du temps et de l'espace. Les artistes de rue l'ont souvent représenté sur des fresques, des pochoirs et des affiches collées, l'intégrant à des décors urbains inattendus pour créer l'illusion de sa matérialisation dans le monde réel. Le design de la cabine de police est une image iconique, immédiatement reconnaissable même pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, ce qui en fait un puissant symbole visuel dans l'art public. L'interprétation du TARDIS par Ching pousse ce concept plus loin en explorant ses propriétés métaphysiques. En illustrant la cabine de police comme si elle oscillait entre différents moments du temps, l'œuvre reflète le fonctionnement du graffiti et du street art : éphémères, en perpétuelle évolution et existant sous de multiples formes. La superposition des couches du TARDIS dans l'œuvre reflète la manière dont le street art se construit souvent, les artistes ajoutant de nouveaux tags, motifs et textures aux œuvres existantes, créant ainsi une toile évolutive de narration visuelle. Ce parallèle entre le voyage dans le temps et la nature fluide du street art et du graffiti renforce l'idée que le TARDIS est bien plus qu'un simple artefact de science-fiction : c'est un symbole de réinvention artistique. L'importance de la sérigraphie en édition limitée Tirée artisanalement en sérigraphie, « Bigger on the Inside » bénéficie d'un savoir-faire unique, impossible à reproduire numériquement. La superposition des encres, la texture du papier d'art et la précision de l'impression contribuent à son caractère distinctif. Disponible à seulement 40 exemplaires, cette œuvre est une pièce de collection exclusive, fusionnant l'univers de Doctor Who avec l'esthétique du street art et du graffiti. Son tirage limité renforce son attrait, conférant à chaque exemplaire une valeur culturelle et artistique indéniable. Le talent de Tracie Ching pour allier culture pop et techniques graphiques modernes et complexes fait de cette sérigraphie une œuvre phare de l'art urbain contemporain. Sa vision du TARDIS capture l'émerveillement et la magie de Doctor Who tout en repoussant les limites de la narration visuelle. Par sa composition dynamique, ses textures riches et sa profondeur conceptuelle, cette œuvre témoigne de la puissance de l'alliance entre la mythologie de la science-fiction et l'univers expressif et en constante évolution du street art et du graffiti.

    $267.00

  • Paul's Boutique Skateboard Deck by Ricky Powell

    Ricky Powell Planche de skateboard Paul's Boutique par Ricky Powell

    Planche de skateboard Paul's Boutique Deck Limited Edition Archival Pigment Print, œuvre de l'artiste de la culture pop urbaine Ricky Powell. 2019 Signé et numéroté au verso Transfert d'impression pigmentaire d'archives sur planche de skate naturelle pressée à froid Taille : 8 x 31,875 pouces Sortie : 19 novembre 2019 Ricky Powell (1961-2021) Paul's Boutique, 2019 Impression pigmentaire d'archives en couleurs sur planche de skate 32 x 8 pouces (81,3 x 20,3 cm) Éd. 37/75 Numéroté à l'encre au verso. La fusion de la culture skate et du pop art urbain dans la planche Paul's Boutique de Ricky Powell La convergence de la culture skate et du street art pop incarne une forme d'expression urbaine singulière, qui a acquis une grande notoriété et le respect du milieu artistique. Ce mélange unique est magnifiquement illustré dans la planche de skateboard Paul's Boutique Deck, une édition limitée ornée d'une impression pigmentaire d'archives réalisée par le célèbre artiste de street art pop Ricky Powell. Sortie le 19 novembre 2019, cette pièce célèbre l'esthétique urbaine et les sensibilités de la culture pop, incarnant l'esprit de la rue grâce à son design saisissant et ses références culturelles. L'héritage artistique et l'influence urbaine de Ricky Powell Ricky Powell, né en 1961 et disparu en 2021, était une figure emblématique du street art. Reconnu pour ses photographies brutes et spontanées qui capturaient l'essence même de la vie urbaine new-yorkaise et de l'âge d'or du hip-hop, l'œuvre de Powell transcende le simple attrait visuel. Son incursion dans l'univers du skateboard avec la planche Paul's Boutique a consolidé sa réputation d'artiste capable de naviguer avec aisance entre les médiums tout en restant profondément ancré dans la culture urbaine. La planche elle-même, mesurant 81 x 20 cm, témoigne du sens du détail de Powell et de son talent pour raconter une histoire par l'image. L'impression pigmentaire d'archives présente des couleurs à la fois vibrantes et caractéristiques de l'époque où Powell s'épanouissait. Numérotée 37 sur 75, chaque pièce de cette série limitée porte l'empreinte de la vision de Powell, sa signature et sa numérotation au verso soulignant l'exclusivité et le caractère collector de l'œuvre. Les planches de skateboard comme supports d'expression pour le street art Les planches de skateboard sont depuis longtemps reconnues comme des supports d'expression artistique, souvent ornées de motifs reflétant le style ou la philosophie du skateur. Cependant, lorsque des artistes comme Ricky Powell s'emparent de ce médium, les planches transcendent leur fonction première et deviennent de véritables œuvres d'art urbain. La planche Paul's Boutique, avec son impression pigmentaire d'archives sur une planche naturelle pressée à froid et à profil incliné, se transforme en une fresque mobile, une œuvre de graffiti portable qui porte l'esprit indomptable du street art partout où elle va. Le choix de la planche de skateboard comme support est délibéré et témoigne de l'importance subculturelle du skateboard dans le paysage urbain. C'est un clin d'œil à l'esprit DIY des skateurs et des artistes de rue, une célébration des mouvements contre-culturels qui ont façonné l'esthétique et les philosophies de générations entières. Le travail de Ricky Powell sur cette planche brouille les frontières entre art et utilité, entre galeries et rues, créant une œuvre qui trouve aussi bien sa place dans une collection privée que sur les rampes et les trottoirs de la ville. La planche Paul's Boutique Deck est un vibrant hommage au pop art et au graffiti, figures emblématiques de la culture urbaine. Fruit du travail de Ricky Powell, cette planche de skateboard en édition limitée symbolise la synergie entre l'art et les sous-cultures qui l'inspirent. Témoin d'histoire, elle capture l'âme de la ville sur le bois et témoigne du pouvoir de l'art à sublimer les récits de la rue.

    $812.00

  • End Of Season Archival Print by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Impression d'archives de fin de saison par Dulk- Antonio Segura Donat

    Tirage d'archives de fin de saison par Dulk - Antonio Segura Donat, édition limitée sur papier beaux-arts, œuvre d'art moderne d'artiste de rue, graffiti pop. Estampe signée et numérotée de 2018, édition limitée à 50 exemplaires, format 20x20, pigments d'archivage, représentant un oiseau stylisé composé de fleurs colorées dans un décor fantastique surréaliste. L'essence artistique de "End Of Season" de Dulk - Antonio Segura Donat « Fin de saison » est une estampe d'art saisissante de l'artiste Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, reconnu pour ses incursions dans le pop art, le street art et le graffiti. Cette œuvre en édition limitée de 2018 est unique : seulement 50 exemplaires signés et numérotés, chacun mesurant 50 x 50 cm. Réalisée sur papier d'art de qualité supérieure, elle révèle le talent de Dulk pour fusionner éléments naturels et touches surréalistes, présentant un oiseau stylisé, amalgame de fleurs colorées sur fond de décor onirique. L'œuvre témoigne de la vision de Dulk, où faune et flore fusionnent pour créer un oiseau qui n'existe pas dans la réalité, mais qui prend vie dans l'imaginaire. Cet oiseau est composé d'une palette florale variée, chaque pétale et chaque couleur étant soigneusement sélectionnés pour contribuer à l'harmonie d'ensemble. Le paysage surréaliste dans lequel il évolue accentue encore le thème fantastique, invitant le spectateur dans un monde où la fin d'une saison engendre une transformation à la fois littérale et métaphorique. Génie technique et symbolisme dans l'œuvre de Dulk Pour créer « Fin de saison », Dulk utilise l'impression d'art pigmentaire d'archives, une méthode reconnue pour sa durabilité et sa capacité à reproduire fidèlement les couleurs et les détails originaux des œuvres. Cette technique garantit que chaque tirage conserve l'éclat et la profondeur de la peinture originale de l'artiste, assurant ainsi la pérennité de l'œuvre. Le papier beaux-arts confère aux tirages une dimension tactile, leur donnant une présence comparable au poids d'une œuvre de galerie. Le symbolisme de « Fin de saison » est riche et complexe, reflétant la réflexion de l'artiste sur le cycle de la vie et la beauté éphémère de la nature. L'oiseau, créature souvent associée à la liberté et au changement des saisons, est représenté dans un état de splendide déclin : son plumage, à la fois épanoui et fané, symbolise le passage inéluctable de la vie à la mort, de la vitalité à la dormance. Art urbain pop et graffiti : la contribution de Dulk à l'art contemporain Dulk est un artiste qui navigue entre art urbain, pop art et beaux-arts. « End Of Season » illustre parfaitement son talent pour créer des œuvres qui trouvent aussi bien leur place sur les murs d'une ville que dans une galerie privée. Son édition limitée renforce son attrait et en fait une pièce unique dans le paysage de l'art moderne. L'influence de l'artiste sur le street art, le pop art et le graffiti est considérable. Ses couleurs vibrantes et ses thèmes fantastiques capturent l'essence même de l'audace du graffiti et de l'attrait universel du pop art. L'œuvre de Dulk trouve un écho auprès d'un large public, séduisant aussi bien ceux qui sont captivés par la beauté et la complexité de la nature que ceux attirés par les éléments fantastiques et surréalistes de l'art urbain. « End Of Season » contribue de manière significative au débat sur ce qui constitue une œuvre d'art moderne dans le genre du street art. Elle transcende les frontières traditionnelles, invitant les spectateurs à trouver la beauté éphémère et à apprécier le talent artistique qui transforme la fin d'une saison en une célébration visuelle de la nature cyclique de la vie. Le récit artistique de Dulk témoigne du pouvoir transformateur de l'art, que ce soit sur la toile du monde naturel ou sur les surfaces concrètes des environnements urbains.

    $563.00

  • Vapor Wave Skateboard Art Deck by Tara McPherson

    Tara McPherson Planche à roulettes Vapor Wave par Tara McPherson

    Planche de skateboard Vapor Wave Deck, impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archivage sur planche naturelle pressée à froid, par l'artiste Tara McPherson. Édition limitée 2022 à 50 exemplaires. Illustration de skateboard, format 8x32. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 28 juin 2022.

    $269.00

  • Gas Mask Mickey Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impression d'archives sur papier buvard Mickey au masque à gaz par Ron English - POPaganda

    Papier buvard Mickey au masque à gaz, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 14,2 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'œuvre peut légèrement différer de l'exemple présenté.

    $371.00

  • Post It Skull HPM Archival Print by Joey Feldman

    Joey Feldman ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $668.00

  • Year of the Tiger January Skateboard Art Deck by Mimi Yoon

    Mimi Yoon Année du tigre Janvier Skateboard Art Deck par Mimi Yoon

    Année du Tigre - Janvier - Tirage d'art en édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur planche de skateboard naturelle, par l'artiste de rue et de graffiti Mimi Yoon. Planche de skateboard en édition limitée (100 exemplaires), signée et numérotée par Mimi, avec certificat d'authenticité. Fabriquée aux États-Unis.

    $261.00

  • Die Anatomie Archival Print by Nychos

    Nychos Die Anatomie Archival Print par Nychos

    Estampe d'art en édition limitée Die Anatomie Archival Pigment sur papier d'art en velours de coton par l'artiste Nychos, légende du street art pop graffiti. Estampe d'art signée et numérotée 2021 par NYCHOS. Dimensions : 61 cm x 98 cm (24 po x 38,6 po). Édition limitée à 111 exemplaires. Papier d'art velours en fibres de coton. Signée et numérotée à la main.

    $631.00

  • Exit Red Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Exit Red Skateboard Art Deck par Supreme

    Supreme Exit - Red Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Supreme. Sortie en mars 2021 pour la collection printemps-été 2021 de Supreme, la planche de skateboard Supreme Exit a rencontré un vif succès auprès des skateurs et des collectionneurs. Elle arbore le logo Supreme classique ainsi qu'une image de personne en train de courir, motif généralement associé à un panneau de sortie de secours.

    $198.00

  • The Clash Under Westway Overpass Notting Hill London UK 1982 Blotter Paper Print by Tim Page

    Tim Page BUVARD Papier buvard Archival Pigment Print

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Blotter Paper Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé par Modern Pop Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $363.00

  • 25 Years Smiling Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Papier buvard « 25 ans de sourire », impression d'archives par El Pez

    Impression d'art sur papier buvard perforé « 25 Years Smiling » par El Pez, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires, tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, 2024. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2024. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. 25 ans de sourire par El Pez : une célébration à travers l'art urbain pop et le graffiti El Pez, de son vrai nom José Sabate, originaire de Barcelone, est reconnu depuis longtemps pour son style contagieux, empreint d'optimisme et d'une joie communicative. Avec « 25 Years Smiling », il célèbre une étape importante dans une carrière dédiée à répandre le bonheur à travers ses personnages souriants emblématiques. Cette édition limitée, imprimée sur papier buvard perforé avec des pigments d'archives et sortie en avril 2024, capture l'énergie cinétique, la spontanéité presque caricaturale et la palette explosive qui définissent sa place unique dans l'univers du street art, du pop art et du graffiti. L'estampe présente six de ses figures les plus reconnaissables : des créatures aux yeux exorbités et à la bouche béante, aux couleurs vives rouge, bleu, jaune, orange et vert, rayonnant d'enthousiasme et s'entremêlant dans une mosaïque festive. Le langage visuel de la joie et du mouvement Le personnage emblématique d'El Pez, immédiatement reconnaissable à son sourire éclatant et à son œil cyclopéen, n'est pas qu'une simple invention stylistique. C'est un symbole de joie qui a évolué au fil des années grâce à des interventions urbaines et des fresques murales à travers le monde, dans des villes comme Amsterdam, Miami, Bogota et Paris. Dans « 25 Years Smiling », la composition évoque un carnaval visuel d'êtres interconnectés. L'œuvre équilibre chaos et harmonie grâce à des membres qui se chevauchent, des contours dansants et des flèches directionnelles qui suggèrent le mouvement et l'énergie. Le fond baigne l'ensemble dans des dégradés de bleu ciel, renforçant le sentiment d'élévation et d'espoir. Le petit détail d'un cœur au-dessus d'un vélo dans le quadrant inférieur ajoute à l'œuvre un charme personnel, presque enfantin – une touche qui reflète l'engagement indéfectible de l'artiste envers la positivité. Papier buvard et pratique du pop art urbain contemporain Imprimée sur du papier buvard perforé et perforée à la main par Zane Kesey, cette estampe embrasse les références culturelles psychédéliques et fusionne cette esthétique avec l'esprit cartoon du graffiti. Le choix du papier buvard comme support prolonge le dialogue d'El Pez avec la contre-culture, évoquant la vitalité et le surréalisme souvent associés aux expérimentations pop des années 1960. La grille de minuscules carrés confère texture et intention à l'œuvre, évoquant à la fois fonctionnalité et rébellion. Dans le contexte des éditions d'art contemporain, ce format place l'œuvre au carrefour de l'expression urbaine, de la culture des objets de collection et de la production artistique classique. El Pez et le langage universel du sourire Depuis plus de vingt ans, El Pez cultive un langage visuel universel qui transcende les frontières et les mots. Ses personnages souriants sont bien plus que de simples motifs récurrents : ils sont des messagers de connexion. Que ce soit dans les rues de Colombie ou dans les galeries new-yorkaises, ces visages souriants véhiculent le même message : la joie est un acte de résistance. « 25 Years Smiling » n’est pas une simple estampe commémorative ; elle prolonge ce dialogue dans un format compact et collector. Elle affirme le rôle essentiel de l’humour, des couleurs vives et de la convivialité dans la tradition du street art et du graffiti. À travers cette édition, El Pez réaffirme que le bonheur peut être révolutionnaire et que le sourire, à l’instar de la peinture, peut être profondément transformateur.

    $467.00

  • Reveal Your True Nature Archival Print by Hijack

    Hijack ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $1,056.00

  • The Old Sage Archival Print by Jed Henry

    Jed Henry The Old Sage Archival Print par Jed Henry

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives, sur papier japonais fait main par l'artiste Jed Henry. Édition limitée signée 2022, format 12x17, bords découpés à la main « Si vous choisissez la voie rapide et facile, vous deviendrez un agent du mal. »

    $134.00

  • No Gravity Blotter Paper Archival Print by Angel Toren

    Angel Toren No Gravity Blotter Paper Archival Print par Angel Toren

    Papier buvard « No Gravity », édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Angel Toren, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Eruption PP Archival Print by DAIM

    DAIM Tirage d'archive Eruption PP par DAIM

    Eruption PP Archival Print par DAIM, tirage en édition limitée sur papier d'art de musée 310 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 14x21 Pigments d'archivage Estampe d'archive Eruption PP de DAIM : une fusion de pop art urbain et de beaux-arts L'estampe d'art « Eruption PP » de l'artiste DAIM illustre de façon saisissante la fusion entre le pop art urbain et la rigueur de la gravure d'art. Cette œuvre, faisant partie d'une édition limitée sur papier d'art de qualité musée (310 g/m²), témoigne du savoir-faire de l'artiste dans la création de profondeur et de mouvement sur une surface bidimensionnelle. Reconnu pour ses graffitis dynamiques et géométriquement complexes, DAIM a transposé son talent dans le domaine de la gravure d'art, capturant l'esprit du graffiti sous une forme propice à la conservation et à la collection. Le terme « PP » signifie « épreuve d'imprimeur », similaire à une épreuve d'artiste, mais généralement réservée aux collaborateurs du processus de gravure. Les imprimeurs conservent souvent ces épreuves comme référence pour la qualité et la couleur du tirage. L'estampe d'art « Eruption PP » de 2016 porte la marque de l'implication et de l'approbation de DAIM : signée et désignée comme PP, elle souligne son caractère unique par rapport aux tirages de l'édition standard. Cette estampe, au format 14x21 pouces, est facile à manipuler et très recherchée par les collectionneurs, ce qui en fait une pièce prisée des amateurs d'art pop urbain moderne et de graffiti. Technique et signification culturelle des estampes d'archives du DAIM La maîtrise de DAIM dans la création de graffitis complexes en 3D est manifeste dans l'estampe « Eruption PP Archival Print », où l'illusion de formes en relief et d'éléments éclatants est saisissante. L'utilisation de pigments d'archivage garantit la pérennité des couleurs et la précision des détails, reflétant la longévité et l'importance historique du street art dont elle s'inspire. Cette technique permet également à l'œuvre de traverser les âges, à l'image des messages et de l'impact du street art qui continuent de résonner dans les paysages urbains et les débats culturels. Cette œuvre représente bien plus qu'un simple plaisir esthétique ; elle inscrit l'évolution du street art dans un cadre artistique plus formel. À travers cette estampe, DAIM remet en question la séparation traditionnelle entre l'esprit contestataire du street art et les murs guindés des galeries d'art. L'intégration de telles estampes sur le marché de l'art témoigne de l'évolution de la perception du graffiti, reconnaissant sa place légitime au sein du vaste corpus des productions culturelles majeures. L'impact des estampes en édition limitée dans le monde de l'art L'introduction des tirages en édition limitée a profondément transformé l'univers du street art et du graffiti. Ces tirages permettent à des artistes comme DAIM de toucher un public plus large, en proposant une œuvre à la fois accessible et exclusive. Le tirage d'archive « Eruption PP » illustre parfaitement cette évolution : il s'agit d'une pièce maîtresse du patrimoine graffiti de DAIM et d'une œuvre de collection pouvant être acquise à titre privé. Le concept d'épreuves d'artiste, comme celle-ci, renforce l'idée d'exclusivité et offre aux collectionneurs un lien tangible avec la vision originale de l'artiste. Les éditions limitées, à l'instar du tirage de DAIM, font le lien entre la nature éphémère du street art et la pérennité recherchée par les collectionneurs. Elles jouent ainsi un rôle crucial dans la pérennité des artistes et de leur travail créatif, tout en garantissant la préservation de l'œuvre face aux intempéries et au temps. Dans le contexte de l'art moderne, ces tirages sont bien plus que de simples reproductions ; ce sont des créations originales qui portent l'empreinte de l'artiste et le dynamisme de la culture street art. Pour saisir toute l'importance de l'estampe « Eruption PP Archival Print » de DAIM, il est essentiel de reconnaître la convergence de la technique artistique, de l'impact culturel et des dynamiques du marché qu'elle représente. Cette estampe est un instantané du parcours créatif de DAIM, une célébration de l'influence du street art sur la culture contemporaine et un témoignage de l'attrait durable du pop art urbain et du graffiti au sein de la communauté des beaux-arts.

    $563.00

  • Grin Blotter Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Papier buvard Grin Blotter, impression d'archives par Ron English - POPaganda

    Papier buvard Grin, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art sur le thème du LSD et de la culture pop. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Mona Lisa Grin Funko Shop Deck Archival Skateboard by Ron English

    Ron English- POPaganda Planche de skateboard Mona Lisa Grin Funko Shop Archival par Ron English - POPaganda

    Planche de skateboard exclusive Funko Shop Mona Lisa Grin, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur planche naturelle par l'artiste de graffiti Ron English - POPaganda. Édition limitée 2020 à 300 exemplaires

    $240.00

  • Supreme Gucci Smashup Pill Inverse Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard Supreme Gucci Smashup Pill Inverse par Denial - Daniel Bombardier

    Supreme Gucci Smashup Pill - Transfert d'impression pigmentaire d'archives en édition limitée Inverse Fine Art sur planche de skateboard naturelle pressée à froid par l'artiste de graffiti de rue Denial - Daniel Bombardier. Édition limitée numérotée de 50 exemplaires (2022) - Illustration de skateboard - Format 8,25 x 32 pouces Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate naturelle pressée à froid. Dimensions : 8,25 x 31,875 pouces. Sortie : 28 juin 2022. Du logo Gucci à ceux de Louis Vuitton et Supreme, en passant par les parfums Chanel et les cartes de crédit, il utilise ces produits culturels pour dénoncer le système qui les a engendrés. Il les recontextualise ainsi et les transforme de simples objets commerciaux en éléments de son héritage culturel.

    $613.00

  • Mickey Hiroshima Archival Print by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Impression d'archives Mickey Hiroshima par Jeff Gillette

    Mickey Hiroshima, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Moab Fine Art Rag 290 g/m² par Jeff Gillette, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Format : 14x9. Je viens de la banlieue de Détroit, dans le Michigan. À la fin des années 1980, j'ai été volontaire du Corps de la Paix au Népal pendant deux ans. Durant cette période, j'ai visité toutes les grandes villes d'Inde et me suis retrouvée à explorer les immenses bidonvilles qui s'y trouvent. À mon retour, j'ai quitté le Midwest pour échapper à la neige et enseigner les arts plastiques au lycée dans le comté d'Orange, en Californie. Depuis l'obtention de mon master en beaux-arts à Cal State Fullerton, j'expose dans des galeries aux États-Unis et à l'étranger. Mon travail se concentre principalement sur les paysages. Une part importante de ma production est consacrée aux peintures de bidonvilles des pays en développement, où j'intègre souvent une dimension de privilège (et d'oubli) culturel occidental à ces scènes de délabrement urbain. L'inspiration pour ce que j'appelle « Paysages de bidonvilles » me vient de mes voyages. Je retourne régulièrement à ma destination préférée : l'Inde. Dans les vastes zones périurbaines de ses mégalopoles, marquées par la pauvreté, je suis frappée par l'ampleur obscène des inégalités économiques. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps dans les bidonvilles de Mumbai à photographier, filmer, peindre en plein air et créer du street art interactif. Outre les bidonvilles, mon travail artistique représente des champs de débris post-apocalyptiques, des décharges et des déserts jonchés de détritus. La juxtaposition des thèmes Disney et de personnages emblématiques (comme Mickey Mouse) avec ces dystopies traduit au mieux ma vision des choses. Face aux dilemmes sociaux, politiques, économiques et philosophiques contemporains, je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment d'impuissance absurde, de pessimisme et d'humour quant à l'avenir de la civilisation occidentale… – Jeff Gillette

    $352.00

  • Fortune Favors The Bold Archival Print by Meggs

    Meggs La fortune favorise l'impression d'archives audacieuse par Meggs

    La fortune favorise les audacieux. Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Meggs, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Cette œuvre a été créée pour « Créatures célestes », la plus récente exposition de Meggs à la galerie Thinkspace. Dans cette exposition, Meggs explore la persistance des thèmes et de l'imagerie mythologiques à travers une expression résolument contemporaine. Grâce à son style mixte, dynamique et extrêmement détaillé, qui lui est propre, Meggs crée des personnages qui fusionnent des aspects du super-héros ou du personnage de bande dessinée contemporain avec ceux de l'entité mythologique classique, révélant une filiation thématique commune malgré leurs origines apparemment disparates. Meggs combine des éléments figuratifs avec une abstraction expressionniste, cherchant constamment à trouver un équilibre entre les deux.

    $243.00

  • NY Tripway Map II Blotter Paper Archival Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo New York Tripway Map II Papier buvard Impression d'archives par Cope2- Fernando Carlo

    Carte NY Tripway II Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Cope2 œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté. Au début du nouveau millénaire, Cope2 abordait une nouvelle étape de sa carrière, se concentrant de plus en plus sur sa place dans le milieu artistique des galeries et des musées. Bien qu'il ait commencé à travailler sur toile bien avant les années 2000, c'est à cette époque qu'il a opéré un tournant décisif en acceptant d'exposer systématiquement en intérieur. Que l'on considère le graffiti comme une forme d'art expressive et vivante ou comme un acte de vandalisme irresponsable, une chose est sûre : ces dernières années, il a attiré l'attention du grand public jusqu'aux plus grandes galeries du monde.

    $352.00

  • Slumscape Apps #8 Small Sponge HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Jeff Gillette Slumscape Apps 8 Sponge HPM Embellissement à la main Archival Print par Jeff Gillette

    Slumscape Apps #8 Petite éponge Édition limitée Impressions pigmentaires HPM d'archives embellies à la main sur papier aquarelle par Jeff Gillette Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2021. Tirage unique signé, issu d'une série de 43 estampes pigmentaires d'archives rehaussées d'un collage et d'une aquarelle réalisés à la main. Papier 13 x 20 pouces, image 11,25 x 19 pouces. 2021

    $631.00

  • Happy Hits 3 Blotter Paper Archival Print by Rich Browd

    Rich Browd Happy Hits 3 impression d'archives papier buvard par Rich Browd

    Happy Hits 3 Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Rich Browd œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Hiatus Kaiyote Tigercorn Blotter Paper Archival Print by Lauren YS

    Lauren YS Hiatus Kaiyote Tigercorn Buvard Papier Archival Print par Lauren YS

    Papier buvard Hiatus Kaiyote Tigercorn, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Lauren YS, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Hiatus Kaiyote Tigercorn par Lauren YS : Iconographie psychédélique dans le street art pop et le graffiti « Hiatus Kaiyote Tigercorn » est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée, aux couleurs éclatantes, créée par Lauren YS, artiste visuelle américaine reconnue pour son surréalisme teinté de néon et son travail ancré dans le street art et la culture pop underground. Sortie le 19 avril 2021, cette estampe de 19 x 19 cm a été réalisée sur papier buvard perforé, signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Chaque exemplaire a été perforé à la main par Zane Kesey, renforçant ainsi son lien avec la riche histoire visuelle du buvard art et du mouvement psychédélique. La force visuelle indéniable de l'œuvre et son imagerie à la fois ludique et agressive la distinguent dans le paysage du street art et du graffiti contemporains, mêlant hommage musical, mythologie personnelle et esthétique psychédélique dans une création explosive. La figure centrale, un hybride tigre-licorne aux tons verts et bleus saturés se détachant sur un fond rose tourbillonnant, est à la fois fantastique et provocatrice. Le corps rayé de la créature intègre astucieusement le nom Hiatus Kaiyote, en hommage au groupe australien avant-gardiste connu pour sa fusion de soul, de jazz et de sonorités électroniques. L'illustration irradie d'énergie grâce à son fond tourbillonnant et au design exagéré des personnages, dont les contours audacieux et les motifs psychédéliques créent l'équivalent visuel d'un courant électrique. Le style dessiné à la main et l'utilisation de couleurs fluorescentes saturées reflètent la démarche caractéristique de Lauren YS, qui fait le lien entre l'illustration en studio et le travail mural, tout en explorant les thèmes de la transformation, de l'émancipation et de la perception altérée. Lauren YS et le langage de la néo-psychédélie Lauren YS s'est fait un nom grâce à une œuvre qui explore le fantastique, la mutation et le remixage culturel. Son art fusionne souvent les formes humaines et animales avec des éléments oniriques, puisant son inspiration dans la science-fiction, la mythologie et la symbolique des subcultures. Avec Hiatus Kaiyote Tigercorn, le choix du buvard comme médium est un clin d'œil délibéré aux traditions visuelles psychédéliques, et son échelle et son format imitent les dimensions exactes des buvards de LSD traditionnels. Ce lien n'est pas seulement esthétique, mais aussi historique. Les buvards psychédéliques servaient souvent de supports à l'expérimentation visuelle, arborant des illustrations qui reflétaient ou amplifiaient l'expérience psychédélique. En utilisant ce format pour immortaliser un hybride félin psychédélique, Lauren YS honore et modernise à la fois l'héritage de cette forme d'art. Comme pour toutes les œuvres imprégnées de culture urbaine, l'immédiateté et l'impact sont essentiels. Hiatus Kaiyote Tigercorn y parvient grâce à son énergie chaotique et sa palette saturée, qui trouverait tout aussi bien sa place sur le mur d'une galerie que sur la façade d'un immeuble. La forme surréaliste et les traits hyperexpressifs de l'animal suggèrent à la fois humour et intensité, le rendant impossible à ignorer. Ceci correspond à l'importance accordée par le Street Pop Art et le Graffiti à la création d'un impact émotionnel par l'image et la couleur, notamment dans des formats publics ou alternatifs. Symbolisme, identité et surréalisme dans le format psychédélique La créature hybride au cœur de Hiatus Kaiyote Tigercorn est bien plus qu'un simple élément décoratif. Ses caractéristiques – corps rayé, corne de licorne, dents apparentes – traduisent tension et dualité. Elle est à la fois féroce et fantasque, gracieuse et dangereuse. Ces contradictions reflètent la double nature de nombreuses expériences psychédéliques, oscillant entre beauté et chaos. La typographie intégrée aux rayures du tigre souligne l'influence du son et du rythme, représentant visuellement l'impact de la musique de Hiatus Kaiyote. Cette combinaison de stimulations auditives et visuelles fait écho aux expériences synesthésiques souvent rapportées sous l'effet des psychédéliques, renforçant la pertinence de ce format dans la culture psych-pop contemporaine. L'utilisation par Lauren YS d'influences issues du street art, du surréalisme comique et de métaphores visuelles superposées confère une profondeur à ce qui peut paraître au premier abord comme un design ludique. Le style exagéré et le format de créature mythique évoquent les états oniriques et les mondes imaginaires. Leur langage artistique rejoint le graffiti et le surréalisme pop, deux mouvements qui mettent en avant des figures déformées, des palettes éclatantes et une résistance sociale exprimée par le biais du fantastique. L'utilisation de papier buvard perforé transpose cet esprit rebelle sur une surface tactile historiquement associée à la liberté radicale et à l'ouverture d'esprit. Le papier buvard comme support dans le pop art urbain contemporain L'œuvre « Hiatus Kaiyote Tigercorn » illustre comment les artistes contemporains se réapproprient le buvard, non plus comme simple référence nostalgique, mais comme un support artistique à part entière. En perforant chaque estampe à la main, Zane Kesey lui confère une authenticité culturelle et matérielle qui rattache ces œuvres à une tradition underground d'exploration chimique et d'esthétique révolutionnaire. La contribution de Lauren YS se distingue par son immédiateté, son audace symbolique et sa palette de couleurs explosive, transformant chaque feuille en un portail d'intensité visuelle et conceptuelle. S'inscrivant dans le renouveau plus large de l'art du buvard au sein du Street Pop Art et du Graffiti, cette estampe se situe au carrefour de la musique, du psychédélisme et du récit visuel. Lauren YS continue de redéfinir la manière dont l'art urbain peut interagir avec les formats traditionnels tout en repoussant ses frontières vers de nouvelles mythologies et des territoires imaginaires. À travers leurs personnages audacieux et leurs visuels kaléidoscopiques, elles offrent non seulement une image, mais une invitation à percevoir, questionner et célébrer des perspectives nouvelles.

    $352.00

  • Opal IV #5 HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Indie184- Soraya Marquez Opal IV #5 HPM Archival Print par Indie184- Soraya Marquez

    Opal IV #5 Édition limitée, embellie à la main, impressions pigmentaires d'archives à la peinture en aérosol HPM sur papier d'art Hahnemühle par Indie 184, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 5 exemplaires, signée et numérotée, peinte à la main et ornée à la main (HPM), édition 2021. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Opal IV Édition Limitée Signée • Tirage pigmentaire d'archives autographié et embelli à la main • Aérosol sur papier d'art mat Hahnemühle William Turner, 310 g/m² • Vernis à la main • 18 x 24 pouces Embelli à la main, signé et numéroté par l'artiste Indie 184 dans une édition spéciale de 5 HPM.

    $323.00

  • In Your Arms Archival Print by ThankYouX

    ThankYouX « Dans vos bras Impression d'archives » par ThankYouX

    Tirages d'art en édition limitée « In Your Arms » sur papier beaux-arts 310 g/m² par ThankYouX, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format de l'œuvre : 16 x 20 pouces. « J'ai créé cette estampe spécialement pour 1xRUN. L'image représente une jeune fille qui se laisse aller, les bras levés, submergée par les couleurs, les sensations et les émotions. Elle a été inspirée par un remix que j'ai réalisé pour le DJ et producteur Michael Woods. Les paroles de la chanson m'ont inspirée et m'ont donné envie de créer quelque chose d'unique. Je crois que la musique et l'art ne font qu'un. Lorsque je compose de la musique, j'ai envie de peindre davantage ; lorsque je peins, j'ai envie de retourner en studio et de composer encore plus de musique. Je souhaite poursuivre ce projet Art/Musique jusqu'à la fin de l'année. » - ThankYouX Symphonie artistique de ThankYouX ThankYouX, reconnu pour ses œuvres vibrantes et expressives, a marqué de son empreinte le pop art moderne avec ses tirages pigmentaires d'archives en édition limitée. Son œuvre « In Your Arms » en est un exemple captivant, fusionnant l'énergie du street art et la sensibilité du pop art en une création riche en émotions et en couleurs. Sortie en 2016 à 50 exemplaires, chaque pièce est signée et numérotée, ce qui en fait un véritable trésor pour les collectionneurs et les amateurs. « In Your Arms » mesure 40,6 x 50,8 cm et est imprimée sur un papier d'art de 310 g/m², témoignant de l'engagement de l'artiste envers la qualité et la pérennité. L'approche de ThankYouX pour cette œuvre a été inspirée par un remix qu'il a produit pour le DJ Michael Woods. La synergie entre les paroles de la musique et l'imagination visuelle de ThankYouX a donné naissance à une image qui capture l'essence du lâcher-prise, représentée par la figure d'une jeune fille se laissant emporter par un tourbillon de couleurs et d'émotions. Cette œuvre symbolise la conviction de l'artiste quant à l'unité de la musique et des arts visuels. ThankYouX met en lumière l'inspiration cyclique qu'il puise dans ces deux disciplines : la peinture nourrit sa créativité musicale, et la musique, à son tour, l'incite à reprendre les pinceaux. L'artiste entend poursuivre ce projet Art/Musique, explorant ainsi l'harmonieuse relation entre les sphères auditive et visuelle. Résonance émotionnelle dans le pop art urbain La résonance émotionnelle de « In Your Arms » est palpable ; le sujet est saisi dans un moment d'extase, avec des éclats de couleurs vibrantes qui semblent jaillir de son âme même. Cette œuvre incarne l'essence même du street art et du graffiti, où le brut et le raffiné se rencontrent, et où l'émotion peut être aussi intensément retranscrite sur le papier que sur les murs de la ville. Le travail de ThankYouX, et notamment « In Your Arms », reflète le dynamisme de la scène street art, où la narration est viscérale et directe. La posture du personnage, l'explosion de couleurs et l'énergie invisible mais tangible qui émane de l'estampe sont caractéristiques de la puissance expressive du street art. C'est un art qui parle aux yeux et au cœur, invitant le spectateur à ressentir d'abord, puis à analyser. Dans la grande tapisserie du street art et du graffiti, « In Your Arms » est un fil qui tisse l'intimité de l'expérience personnelle avec l'universalité de la musique et de l'art. Elle invite à l'introspection et suscite un sentiment d'humanité partagée, créant un lien entre l'artiste et le public. L'œuvre de ThankYouX nous rappelle la capacité intemporelle de l'art à saisir et à communiquer les moments les plus profonds de notre existence. Les collectionneurs d'estampes de ThankYouX sont invités à participer à cette symphonie d'art et de musique et à posséder un fragment d'un récit qui transcende les frontières des formes artistiques traditionnelles. « In Your Arms » n'est pas seulement un régal pour les yeux ; c'est un voyage sensoriel qui incarne la vision de l'artiste : un monde où l'art et la musique dansent à l'unisson, s'enrichissant mutuellement et créant un héritage qui résonnera pendant des années.

    $231.00

Archival Pigment Prints Graffiti Street Pop Artwork

Tirages pigmentaires d'archives : une révolution dans la préservation des beaux-arts, notamment dans le street art et le graffiti.

L'impression pigmentaire d'archives s'est imposée comme une méthode de choix pour la production d'estampes d'art, notamment dans le domaine du pop art, du street art et du graffiti. Ce procédé est reconnu pour sa haute qualité, sa durabilité et sa fidélité des couleurs, ce qui en fait un choix idéal pour les artistes et les collectionneurs soucieux de préserver l'éclat et les détails des œuvres originales. Dans le contexte du pop art et du graffiti, où l'art est souvent éphémère ou exposé aux intempéries, l'impression pigmentaire d'archives offre un moyen d'immortaliser ces œuvres. Cette technologie est devenue essentielle à la préservation et à la diffusion du pop art, du street art et du graffiti. Ces estampes sont réputées pour leur qualité et leur longévité supérieures, indispensables au maintien de la fidélité des œuvres au fil du temps. Grâce à l'utilisation d'imprimantes jet d'encre haut de gamme, d'encres de qualité archivistique sur des papiers sans acide, les estampes pigmentaires d'archives offrent aux artistes et aux collectionneurs la possibilité de conserver un fragment d'histoire avec la garantie qu'il résistera à la décoloration et à la dégradation pendant des générations. Le procédé technique de création d'un tirage pigmentaire d'archivage consiste à pulvériser des gouttelettes microscopiques d'encre pigmentée sur un papier ou une toile de haute qualité. Cette méthode permet d'obtenir une gamme impressionnante de couleurs et de détails, capturant les nuances de l'œuvre originale avec une précision remarquable. Les encres d'archivage utilisées sont conçues pour être stables dans le temps, résistant aux facteurs environnementaux qui dégradent généralement les tirages, tels que l'exposition à la lumière et l'humidité. De ce fait, ces tirages peuvent conserver leurs couleurs et leurs détails pendant plus de 100 ans dans des conditions optimales.

Comprendre le procédé d'impression pigmentaire d'archives

Le processus de création d'un tirage pigmentaire d'archive commence par la sélection d'un papier ou d'une toile de haute qualité, sans acide. Ce choix est crucial car il garantit la longévité du tirage. La qualité archivistique du papier ou de la toile empêche le jaunissement et la dégradation au fil du temps, préservant ainsi l'intégrité de l'œuvre. Une fois le support sélectionné, l'œuvre est numérisée, généralement par scan haute résolution ou photographie. Cette numérisation capture chaque détail de l'œuvre originale, y compris la texture, les dégradés de couleurs et les lignes fines. Le procédé de tirage pigmentaire d'archive repose sur l'utilisation d'encres à base de pigments. Contrairement aux encres à base de colorants, les encres pigmentaires sont composées de minuscules particules encapsulées qui restent à la surface du papier au lieu d'y être absorbées. Cette caractéristique contribue à la vivacité et à la netteté supérieures des couleurs des tirages. De plus, les encres pigmentaires sont reconnues pour leur excellente résistance à la lumière et à l'eau, ce qui signifie que les tirages sont moins susceptibles de se décolorer ou de s'abîmer avec le temps que ceux réalisés avec des encres à base de colorants. Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des imprimantes à jet d'encre ont été essentiels au développement du tirage pigmentaire d'archive. Les imprimantes à jet d'encre modernes utilisées dans ce procédé offrent une large gamme de couleurs, permettant une reproduction fidèle des couleurs complexes et souvent éclatantes typiques du pop art urbain et du graffiti. Ces imprimantes pulvérisent des gouttelettes d'encre microscopiques sur le papier ou la toile, garantissant une précision et une régularité d'impression optimales. La haute définition obtenue grâce à l'impression pigmentaire d'archivage est particulièrement avantageuse pour les artistes de pop art urbain et de graffiti. Ce niveau de détail assure la capture et la reproduction fidèle des nuances les plus subtiles de la peinture en aérosol, des coups de pinceau ou des traits de marqueur. Pour les artistes travaillant avec des techniques mixtes ou possédant un style détaillé, cette méthode d'impression permet de reproduire les textures et les couches de leurs œuvres originales avec une fidélité remarquable.

Importance du street art, du pop art et du graffiti

Pour le street art et le graffiti, formes d'art éphémères par nature, soumises aux aléas du milieu urbain, les tirages pigmentaires d'archives constituent un pont entre cet art fugace et les œuvres d'art de collection pérennes. La possibilité de reproduire des œuvres qui, autrement, disparaîtraient avec le temps, est inestimable pour les artistes soucieux de préserver leur travail et pour les collectionneurs désireux de préserver ces artefacts culturels. La reproduction du street art en tirages pigmentaires d'archives permet une transition harmonieuse du mur à la galerie, garantissant la longévité et l'accessibilité de cet art. Dans le monde de l'art, les tirages pigmentaires d'archives occupent une place de choix grâce à leur haute qualité et leur durabilité. Les collectionneurs qui investissent dans ces tirages peuvent le faire en toute confiance, sachant qu'ils acquièrent une œuvre qui représente la rencontre entre progrès technologique et expression artistique. Ces tirages sont souvent indiscernables des photographies ou lithographies traditionnelles, offrant une alternative moderne qui préserve les qualités esthétiques de l'œuvre originale. Les tirages pigmentaires d'archives ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de l'art. Elles permettent un accès plus large à des œuvres qui, autrement, resteraient inaccessibles en raison de leur taille, de leur emplacement ou de la notoriété de l'artiste. En proposant une reproduction de haute qualité, les artistes peuvent partager leur travail avec un public plus vaste, étendant ainsi la portée du pop art urbain et du graffiti au-delà des rues, jusque dans les foyers et les institutions. Les tirages pigmentaires d'archives incarnent la convergence de l'art et de la technologie, témoignant de l'évolution constante de la conservation et de la diffusion de l'art. À mesure que l'intérêt pour le pop art urbain et le graffiti ne cesse de croître, la valeur du tirage pigmentaire d'archives s'accroît également, garantissant la préservation de la vitalité et de l'esprit de ces formes d'art pour les générations futures. Grâce à ce médium, les images dynamiques de la rue prennent une vie nouvelle, sont célébrées et inscrites dans les annales de l'histoire de l'art.

Tirages pigmentaires d'archives dans la conservation et la collection d'œuvres d'art

Du point de vue de la conservation artistique, les tirages pigmentaires d'archives offrent une solution durable pour préserver et diffuser le street art et le graffiti. Compte tenu du caractère souvent illégal du graffiti et de la nature éphémère de nombreuses œuvres de street art, ces tirages constituent un support légal et permanent. Ils permettent aux artistes de documenter et de vendre leurs œuvres sans risquer qu'elles soient recouvertes de peinture ou dégradées. Dans le monde de l'art, les tirages pigmentaires d'archives ont gagné en popularité grâce à leur reproduction de qualité muséale et à leur longévité. Les collectionneurs apprécient ces tirages pour leur capacité à conserver l'aspect et le toucher de l'œuvre originale pendant des décennies. Cette longévité est particulièrement intéressante dans le contexte du pop art et du graffiti, reconnus pour leurs couleurs vibrantes et leurs images audacieuses – des caractéristiques parfaitement préservées dans les tirages pigmentaires d'archives. L'avenir de l'impression pigmentaire d'archives dans le contexte du pop art et du graffiti est prometteur. Avec les progrès technologiques, la précision de la reproduction des couleurs et des détails pourrait être encore accrue. Les préoccupations environnementales favorisent l'innovation dans les encres écologiques et les pratiques d'impression durables, en accord avec les thématiques engagées souvent présentes dans le street art et le graffiti. L'impression pigmentaire d'archives est devenue un outil essentiel pour documenter, préserver et diffuser l'art urbain et le graffiti. Sa capacité à produire des reproductions de haute qualité, durables et fidèles en fait un choix privilégié des artistes et des collectionneurs. À mesure que les mouvements de l'art urbain et du graffiti évoluent, les tirages pigmentaires d'archives joueront sans aucun doute un rôle majeur pour assurer la pérennité de ces formes d'art vibrantes et expressives.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte