Estampes originales uniques

31 produits

  • American Flag Black HPM Watercolor Unique Stencil by Saber

    Saber Pochoir unique à l'aquarelle HPM drapeau américain noir par Saber

    Pochoir unique à l'aquarelle HPM, drapeau américain noir, par Saber, peint à la main en plusieurs exemplaires sur papier aquarelle beaux-arts, style graffiti, art de rue, pop art moderne. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Œuvre d'art originale au pochoir aquarelle, embellie à la main, format 5x5, représentant le drapeau américain à rayures noires. Déconstruction des symboles dans le pop art urbain Le pochoir aquarelle HPM « Drapeau américain noir » de Saber est une œuvre d'art pop moderne saisissante, témoignant de l'approche nuancée de l'artiste en matière de déconstruction symbolique et de commentaire culturel. Dans cette édition unique, signée et numérotée, limitée à 40 exemplaires (HPM – Hand-Painted Multiple), ce pochoir aquarelle réinterprète l'image traditionnelle du drapeau américain. Mesurant 12,7 x 12,7 cm, la peinture originale présente les bandes emblématiques du drapeau en noir, rompant ainsi avec le rouge et le blanc traditionnels. Technique et style du sabre L'œuvre de Saber se caractérise par sa complexité, tant dans les couches picturales que dans la richesse conceptuelle de sa signification. Cette pièce, réalisée sur papier aquarelle, utilise une technique de pochoir souvent employée dans le street art pour produire des images nettes et précises, reproductibles à l'infini. Pourtant, chaque œuvre de la série demeure unique, témoignant du talent de l'artiste. Le choix de l'aquarelle confère fluidité et douceur à l'image par ailleurs austère du drapeau, suggérant une impression d'éphémère et de changement. Les rayures noires dominent le champ visuel, contrastant avec les subtiles nuances de l'aquarelle. Cette altération des couleurs du drapeau peut donner lieu à de nombreuses interprétations sociales et politiques, du deuil et de la protestation à la force et à l'unité. L'œuvre devient un espace de dialogue, invitant le spectateur à projeter ses pensées et ses émotions sur l'image transformée du drapeau. Réflexions sur l'identité nationale et le patriotisme Dans le street art, le drapeau est un symbole puissant, chargé de sens et souvent utilisé pour exprimer la fierté, la contestation, ou une combinaison complexe des deux. La version du drapeau américain proposée par Saber interroge les notions d'identité nationale et de patriotisme. En modifiant les couleurs traditionnelles du drapeau, l'artiste invite à réévaluer la signification de ces symboles et leur résonance dans le contexte socio-politique actuel. Le choix de cet artiste de rue de travailler avec un emblème aussi fort que le drapeau américain témoigne d'une volonté d'aborder des thèmes à la fois universels et profondément personnels. Le drapeau, icône censée unir, devient sous la plume de Saber un lieu de divergence, un espace où les tensions et les contradictions de la vie américaine sont mises à nu. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, celle-ci ne se limite pas aux murs et aux ruelles où l'on trouve habituellement des graffitis. Elle investit les espaces plus intimes des galeries et des collections privées, tout en conservant l'énergie brute et provocatrice caractéristique du street art. L'artiste américain Saber maîtrise cette transition avec aisance, insufflant l'esprit de la rue au monde des beaux-arts sans rien perdre de la force de son message. Dans cette série unique, Saber continue de repousser les frontières du pop art urbain et du graffiti, confirmant ainsi son statut de figure majeure. Le pochoir unique « Drapeau américain noir HPM aquarelle » témoigne du pouvoir intemporel du street art à susciter la réflexion et à inspirer le dialogue. Il s'agit d'une prise de position audacieuse dans le débat actuel sur l'identité, l'appartenance et les symboles qui nous sont chers.

    $84.00

  • Rainbow Foil Tag HPM Unique Marker Artwork by Saber

    Saber Étiquette métallisée arc-en-ciel HPM Illustration unique au marqueur par Saber

    Étiquette Rainbow Foil HPM Technique Mixte Unique par Saber Feutre Peint à la Main sur Papier d'Art Holofoil Graffiti Street Artiste Pop Art Moderne. 2023 Édition Unique Mixte Signée et Numérotée Série Originale Édition de 25 HPM Étiquette Dessinée à la Main au Marqueur Œuvre d'Art Format 6x8,5 Mini Dessin sur Papier Beaux-Arts à Feuille Arc-en-ciel.

    $109.00

  • White Washed Purple Tag HPM Unique Marker Artwork by Saber

    Saber Étiquette HPM violette délavée, illustration unique au marqueur par Saber

    Étiquette violette blanchie HPM Technique mixte unique par Saber Feutre peint à la main sur papier beaux-arts Graffiti Street Artiste Art pop moderne. 2023 Édition Unique Mixte Signée et Numérotée Série Originale Édition de 40 HPM Dessiné à la main Technique Mixte, Peinture en Aérosol, Peinture Acrylique, Marqueurs et Marqueurs Permanents Taille de l'Œuvre 6x8 Mini Dessin sur Papier Beaux-Arts Épais. Exploration de l'essence du street art et du graffiti Le street art et le graffiti représentent une fusion vibrante et dynamique entre la culture urbaine underground et l'esthétique colorée et audacieuse du pop art. Ce mélange unique a donné naissance à un mouvement majeur de la scène artistique contemporaine, capturant l'essence de la vie urbaine et son énergie palpitante. Caractérisé par son esprit rebelle, ce mouvement s'affranchit souvent des contraintes des formes artistiques traditionnelles et exprime une vision brute et sans filtre de la société. Étiquette violette blanchie HPM Technique mixte Pièce unique par Saber L'œuvre intitulée « White Washed Purple Tag HPM Mixed Media Unique » de l'artiste Saber est un exemple parfait de cet art. Saber, de son vrai nom Ryan Weston Shook, graffeur américain de renom, a joué un rôle essentiel dans l'intégration du graffiti et du street art dans les galeries d'art. Né en 1976, Saber demeure une figure influente de la scène street art, reconnu pour son style distinctif, caractérisé par une utilisation dynamique de la couleur, des tags audacieux et une esthétique avant-gardiste en résonance avec l'esprit de la culture urbaine. L'œuvre elle-même est une peinture au marqueur réalisée à la main sur papier beaux-arts, qui exhale l'énergie brute et la spontanéité propres au street art. Cette œuvre en techniques mixtes fait partie d'une série originale unique, éditée à 40 exemplaires. L'utilisation par Saber de peinture en aérosol, de peinture acrylique, de marqueurs et de feutres permanents aboutit à une œuvre visuellement saisissante et tactile grâce à la superposition des matériaux. Ses dimensions modestes (15 x 20 cm) peuvent paraître réduites, mais son impact est considérable. Son format compact capture l'immédiateté du graffiti, art où l'espace est souvent précieux et où les artistes doivent transmettre leur message de façon concise et percutante. Le papier beaux-arts épais témoigne de la durabilité et de la pérennité de cette forme d'art, à l'image des murs qui portent le poids des récits urbains. Importance artistique et impact culturel L'œuvre « White Washed Purple Tag » de Saber témoigne de l'impact culturel du street art et du graffiti. En transposant cet art des ruelles et des wagons de métro sur du papier d'art de qualité, l'artiste a revalorisé la perception du graffiti, le faisant reconnaître comme une forme de commentaire social et comme un art à part entière, à la fois légitime et sophistiqué. La technique mixte employée dans l'œuvre illustre la polyvalence et l'ingéniosité des artistes de rue, souvent contraints de s'adapter à des environnements variés et d'utiliser les matériaux disponibles. La technique du blanchiment, fréquemment utilisée par les autorités municipales pour recouvrir les graffitis, est ici réappropriée et transformée en support, créant un contraste saisissant avec le violet éclatant du tag. Cette réappropriation symbolise la lutte des artistes de rue pour la reconnaissance et le droit à l'espace public. Le tag violet, signature de l'œuvre de Saber, n'est pas qu'un simple nom : c'est une affirmation d'identité, une déclaration d'existence audacieuse dans un monde en perpétuelle mutation. Dans le contexte du pop art contemporain, l'œuvre de Saber fait le lien entre la culture urbaine et l'art savant, reflétant l'évolution des mentalités quant à ce qui est considéré comme précieux et digne d'intérêt dans le monde de l'art. Ses œuvres sont collectionnées et admirées pour leur esthétique et leur capacité à saisir l'esprit d'une génération de plus en plus urbanisée, connectée et diverse. La présence de cette pièce au sein de la collection d'œuvres mixtes rappelle le pouvoir transformateur de l'art. Elle célèbre l'individualité et la créativité, incitant les spectateurs à dépasser les apparences et à découvrir la beauté des messages et des histoires souvent négligés ou ignorés. « White Washed Purple Tag HPM Mixed Media Unique » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un fragment d'histoire culturelle, une tranche de vie urbaine et un symbole de rébellion artistique.

    $109.00

  • Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton

    Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton, impression sur carton, encadrée, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Œuvre unique signée, réalisée à la peinture et au crayon HPM en 2007, ornée d'un gribouillage sur le recto . Dimensions : 23,25 x 33 pouces (59 x 84 cm). Ce motif était initialement utilisé comme enduit décoratif dans plusieurs villes. Il s'agirait de l'une des deux versions produites et signées par D*Face sur papier de qualité supérieure. Encadrement sur mesure en métal rouge. Le style signature de D*Face en rouge Prey La confluence du pop art et du street art trouve une manifestation saisissante dans l'œuvre de l'artiste britannique Dean Stockton, plus connu sous le nom de D*Face. Parmi sa vaste collection d'œuvres percutantes, la sérigraphie « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » illustre parfaitement son talent pour fusionner les techniques subversives du street art avec l'esprit du pop art. Cette pièce en édition limitée, une sérigraphie sur carton et une œuvre originale rehaussée de gribouillis uniques à la peinture et au crayon réalisés par l'artiste lui-même, capture l'essence de sa critique du consumérisme et du culte des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de Stockton n'est pas une simple œuvre de street art ; elle reflète le parcours de l'artiste et son regard sur la société. L'œuvre se caractérise par des lignes audacieuses et des contrastes marqués, signature de l'esthétique de D*Face, fortement influencée par ses premières expériences dans le skateboard, le graffiti et la musique punk. L'estampe, mesurant 23,25 pouces sur 33 pouces, est encadrée dans un cadre en métal rouge sur mesure qui fait écho à l'éclat de l'œuvre d'art qu'elle renferme. D*Face et le mouvement Pop Street Art Conçue initialement comme une affiche collée dans les rues, « Prey Red » a évolué vers une expression plus raffinée de l'art de DFace lorsqu'elle a été réimaginée sous la forme d'une impression sur papier haut de gamme. Cette transition du street art à une œuvre digne d'une galerie souligne la fluidité des frontières entre les différentes formes d'art et la polyvalence de DFace. Le fait que cette pièce soit l'un des deux seuls exemplaires produits et signés par l'artiste renforce son exclusivité et son attrait. L'œuvre de DFace est souvent perçue comme un pont entre l'énergie brute et rebelle du street art et l'univers soigné et visuel du pop art. DFace remet en question les idées reçues sur l'art et sa place dans la société en exposant son travail en galerie sans rien perdre de son esprit urbain. L'impression sérigraphique « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » en témoigne, incarnant le talent de l'artiste pour donner de la profondeur et de multiples niveaux de signification à son œuvre. L'impact culturel des œuvres de D*Face Au-delà de son attrait visuel, « Prey Red » est une critique culturelle, à l'image du reste de l'œuvre de DFace. À travers son art, DFace invite les spectateurs à questionner les icônes et les symboles qui peuplent notre paysage visuel. Cette estampe, avec son imagerie percutante et le mot « PREY » inscrit en lettres capitales, suggère une réflexion plus profonde sur l'identité de la proie dans un monde saturé de médias et de culture des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de DFace n'est pas seulement une œuvre d'art à admirer pour son style ; c'est à la fois un sujet de conversation, un commentaire culturel et une pièce de collection. Elle témoigne de l'engagement constant de l'artiste à interpeller les spectateurs et le monde de l'art, les incitant à réévaluer ce qui est exposé sur les murs des villes et dans les galeries. Alors que DFace poursuit sa création et son évolution, des œuvres comme « Prey Red » lui assurent une place de choix dans l'histoire de l'art contemporain, jetant un pont entre la scène underground et le courant dominant.

    $3,938.00

  • Neon Orange Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique by Saber

    Saber Araignée veuve noire orange néon HPM Technique mixte Pièce unique par Saber

    Araignée Veuve Noire Orange Néon HPM Technique Mixte Unique par Saber Peinture à la Main Encre, Crayons de Couleur, Feutre, Surligneur sur Papier Beaux-Arts Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Édition originale unique, signée et numérotée, 2023, limitée à 10 exemplaires. Dessin réalisé à la main à l'encre HPM, au surligneur, au feutre et aux crayons de couleur. Format : 3,5 x 3 pouces. Mini-dessin d'araignées et d'une veuve noire. Enveloppe peinte à la main et étiquetée incluse. Explorer les profondeurs éclatantes de la Veuve Noire Orange Néon de Saber La série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber est une collection captivante et vibrante qui capture l'essence du pop art urbain à travers le prisme unique de l'imagerie naturelle. Dans cette série signée et numérotée de 2023, limitée à une édition originale unique de 10 exemplaires, Saber explore le symbolisme puissant de la veuve noire en utilisant une variété de matériaux, notamment l'encre de stylo dessinée à la main, le surligneur, le marqueur et les crayons de couleur sur papier beaux-arts. L'approche artistique multimédia de Saber Saber, figure emblématique du graffiti, est reconnu pour son utilisation dynamique de l'espace et des couleurs. Dans cette série, il se concentre sur le format miniature de 8,9 x 7,6 cm pour donner vie aux détails complexes des araignées. La juxtaposition de couleurs néon et de la silhouette austère de la veuve noire crée un contraste saisissant, soulignant la réputation sulfureuse et la beauté intrinsèque de l'araignée. L'utilisation de techniques mixtes est essentielle dans le travail de Saber. Elle permet d'obtenir une profondeur et une texture difficiles à atteindre avec un seul médium. La superposition d'encre, de crayons de couleur et de surligneur confère une impression de mouvement et de dynamisme, tandis que les contours au marqueur apportent structure et définition. Cette combinaison de médiums reflète la nature multiforme du street art, qui intègre souvent divers éléments pour créer un ensemble cohérent. Symbolisme et signification dans l'art pop moderne Dans sa série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique », Saber explore le symbolisme. La célèbre marque rouge en forme de sablier de la veuve noire est souvent associée au danger, à la séduction et à la féminité. En la représentant en néon, Saber amplifie ces associations, rendant l'araignée impossible à ignorer et la transformant en une icône d'attrait et de mise en garde. Cette série, tout en s'éloignant des paysages urbains typiques et des caractères gras du graffiti traditionnel, reste fermement ancrée dans les principes du pop art urbain. L'œuvre invite les spectateurs à trouver la beauté dans les aspects souvent négligés ou craints de la nature, à l'instar du street art qui attire l'attention sur les facettes méconnues du paysage urbain. Saber, artiste américaine dont le nom est devenu synonyme du mouvement du street art, continue de repousser les limites du graffiti et du pop art avec cette série. Chaque pièce rappelle le pouvoir transformateur de l'art, capable de modifier les perceptions et d'aborder les symboles culturels de manière inédite et inattendue. En résumé, l'œuvre « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber constitue une fascinante rencontre entre nature et art urbain. À travers cette série, Saber démontre sa polyvalence artistique et contribue au débat actuel sur le rôle du street art dans le paysage visuel contemporain.

    $81.00

  • Jelly Monster Pink Unique Original Silkscreen Print by Buff Monster

    Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink par Buff Monster

    Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink de Buff Monster, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Œuvre originale unique, sérigraphie sur panneau de bois, signée et datée de 2006. Dimensions : 10,13 x 10,13 pouces. Jelly Monster Pink par Buff Monster – Un chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti L'estampe sérigraphique unique « Jelly Monster Pink » de Buff Monster (2006) est une œuvre marquante des débuts de l'artiste américain, révélant son approche irrévérencieuse et sucrée du street art, du pop art et du graffiti. Tirée à la main sur un panneau de bois de 25,7 x 25,7 cm, cette pièce originale, signée et datée, est bien plus qu'une simple estampe : c'est un hybride entre peinture, objet pop et graffiti. La figure rose gélatineuse au centre, aux contours noirs marqués, exhale l'esthétique caractéristique de Buff Monster, un joyeux grotesque. Des yeux hypnotiques tourbillonnants, une bouche cousue et un corps évoquant un bonbon mou ou une confiserie extraterrestre jouent avec les thèmes de l'innocence et du surréalisme. La texture du bois confère une dimension tactile à l'œuvre, ancrant ses couleurs vives et sa forme ludique dans un support plus robuste et durable. Buff Monster et le langage visuel du pays des bonbons urbain Buff Monster, né à Hawaï et installé à New York, est une figure majeure de l'évolution du street art et du graffiti. Reconnu pour son utilisation obsessionnelle du rose et sa fusion de la culture kawaii japonaise avec l'esthétique punk rock et heavy metal, il a développé un style singulier, tout en contradictions. Jelly Monster Pink est emblématique de cette dualité : à la fois adorable et troublant, mignon et désordonné. Le personnage présenté dans cette œuvre incarne l'intérêt de Buff Monster pour la création d'un univers où les mascottes mutantes et les couleurs sucrées désarment le spectateur, avant de provoquer un second regard où le malaise et l'ironie commencent à émerger. Cette œuvre de 2006 s'inscrit dans une période où l'artiste développait sa présence dans le milieu du street art, transposant ses monstres peints à la main en estampes, jouets, fresques et expositions. Permanence du médium, du matériau et de la culture urbaine Contrairement aux sérigraphies classiques sur papier, Jelly Monster Pink est imprimée directement sur un panneau de bois, ce qui souligne sa durabilité et brouille la frontière entre impression et objet. Le grain du bois, subtilement visible à travers l'encre rose, offre un contraste qui amplifie la vivacité artificielle du personnage. Le procédé d'impression manuelle de Buff Monster garantit que chaque exemplaire est unique, renforçant ainsi l'éthique artisanale et influencée par le graffiti qui imprègne toute sa pratique. Cette œuvre dégage la même énergie que ses premiers collages de rue et autocollants, mais dans un format adapté à une exposition en galerie ou pour collectionneurs. Elle illustre comment des artistes issus de la culture graffiti se sont approprié des matériaux artistiques traditionnels sans renoncer à leur impact visuel. Absurdité caricaturale et dissidence enrobée de sucre Jelly Monster Pink s'exprime à travers une logique cartoon et des visuels sucrés, mais ses sous-entendus sont profondément subversifs. La bouche barrée du personnage, ses yeux vides en spirale et ses dents proéminentes suggèrent une incompréhension – une émotion masquée par la douceur ou une créature plongée dans une confusion perpétuelle. Ce mélange d'innocence et de distorsion illustre l'esprit de Buff Monster, qui utilise des formes mignonnes pour exprimer le chaos, l'incertitude et la satire. Dans l'univers plus vaste du street art et du graffiti, son œuvre bouleverse les attentes en canalisant la nostalgie à travers un miroir déformant. Elle transforme les symboles de l'enfance en un commentaire sophistiqué sur l'identité, la culture et l'art lui-même. Jelly Monster Pink est un exemple à la fois ludique et puissant de cette pratique, alliant un design épuré à une imagination débordante et une pointe d'irrévérence qui ne s'estompe jamais complètement.

    $1,000.00

  • Sale -15% Half Perfumed Helter Skelter Beautiful Paintings by Damien Hirst

    Damien Hirst Half Perfumed Helter Skelter, de magnifiques peintures de Damien Hirst

    Half Perfumed Helter Skelter Square, reproduction giclée de la magnifique peinture de Damien Hirst, œuvre d'art en édition limitée sur toile polycoton, artiste graffiti pop de rue. 2023. Estampe originale unique signée. Format : 70 cm x 70 cm (27,56 po x 27,56 po). Titre : « Magnifique peinture à moitié parfumée Helter Skelter ». H12-6-150 Exploration du monde fascinant de Damien Hirst L'œuvre « Beautiful Half Perfumed Helter Skelter Painting » de Damien Hirst témoigne avec éclat de la fusion entre le pop art urbain et le graffiti, et les techniques raffinées de la gravure moderne. Cette œuvre de 2023, appartenant à la série « The Beautiful Paintings », est une édition limitée d'impression giclée sur toile polycoton, un choix qui garantit sa durabilité et la fidélité de ses couleurs. Chaque exemplaire est signé par Hirst, soulignant ainsi son originalité et la touche personnelle de l'artiste. L'œuvre, de forme carrée parfaite (70 cm de côté), permet aux détails complexes et à la palette de couleurs explosive de captiver pleinement le regard. Montée sur un châssis en contreplaqué de bouleau, l'œuvre de Hirst transcende le format d'impression traditionnel, offrant une profondeur et une présence proches de celles d'une peinture. Le titre, « Beautiful Half Perfumed Helter Skelter Painting », suggère une fusion d'expériences sensorielles et une plongée vertigineuse dans l'esthétique psychédélique de l'artiste. Hirst, figure emblématique du mouvement des Young British Artists, est connu pour repousser les limites de l'art grâce à ses méthodes non conventionnelles et ses thèmes qui suscitent la réflexion. La contribution unique de Damien Hirst à l'art contemporain « Beautiful Half Perfumed Helter Skelter Painting » illustre l'exploration par Hirst de la beauté chaotique inhérente au monde, un thème récurrent dans son œuvre. Le procédé d'impression giclée, reconnu pour sa reproduction d'art de haute qualité, sublime les motifs complexes de Hirst. La toile en polycoton utilisée pour ces impressions présente une surface texturée qui enrichit l'expérience visuelle d'une dimension tactile. Le montage sur contreplaqué de bouleau confère à l'œuvre une base solide, établissant un pont entre la peinture sur toile traditionnelle et l'estampe d'art contemporain. L'œuvre est une explosion de couleurs qui imite la force centrifuge d'un toboggan, une attraction foraine en spirale, entraînant le spectateur dans un tourbillon de couleurs et de formes. L'œuvre de Hirst est souvent une réflexion sur la complexité de l'existence humaine, et cette pièce ne fait pas exception. À travers son art, Hirst nous invite à méditer sur la nature cyclique de la vie, l'interaction entre l'ordre et le chaos, et la fragilité de nos perceptions. Dans l'univers du street art et du graffiti, « Beautiful Half Perfumed Helter Skelter Painting » de Damien Hirst est une œuvre monumentale qui allie l'accessibilité du street art à l'exclusivité des tirages en édition limitée. Cette œuvre, ainsi que d'autres de la série « The Beautiful Paintings », témoigne du statut d'artiste qui repousse sans cesse les limites de la technique et du concept. Le format carré de la pièce, souvent associé à l'équilibre et à la symétrie, est bouleversé par un tourbillon de couleurs, une juxtaposition typiquement hirstienne. « Beautiful Half Perfumed Helter Skelter Painting » est une pièce incontournable pour les amateurs d'art moderne désireux d'acquérir une œuvre de cet artiste renommé. Le tirage est une œuvre audacieuse, mêlant l'utilisation caractéristique des couleurs vives par l'artiste à la précision de l'impression giclée, pour un résultat aussi stimulant intellectuellement que visuellement saisissant. Faisant partie d'une édition limitée, cette œuvre d'art témoigne de l'esprit novateur de Hirst et de son engagement indéfectible à explorer les potentiels esthétiques de l'art contemporain.

    $4,573.00 $3,887.00

  • Love is the Answer Unique HPM Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Love is the Answer Peinture aérosol HPM unique Sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Love is the Answer Estampe sérigraphique originale unique à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta Estampe technique mixte sur papier d'art à bords frangés Édition limitée Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (COA), réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique, avec des techniques mixtes et embellie à la main par HPM. Dimensions : 16 x 21 pouces. Le célèbre physicien théoricien Albert Einstein tient une pancarte sur laquelle on peut lire « L'amour est la réponse », ornée de nombreuses touches de peinture en aérosol et de peinture colorée. L'amour est la réponse : une représentation du génie dans le pop art urbain Dans le monde éclectique et vibrant de l'art contemporain, « Love is the Answer » s'impose comme une œuvre marquante, fruit de la collaboration entre le célèbre artiste de rue Mr. Brainwash, alias Thierry Guetta. Cette sérigraphie en technique mixte sur papier d'art frangé est une édition limitée qui fusionne harmonieusement les univers du pop art et du street art avec l'image iconique d'Albert Einstein. Créée en 2015, « Love is the Answer » est une œuvre originale unique, peinte à la main (HPM), sur un support sérigraphié, rehaussé par Mr. Brainwash de peinture aérosol et acrylique. Ce travail artisanal confère à chaque pièce de la série un caractère unique et une personnalité propre. Ses dimensions imposantes (40,6 x 53,3 cm) lui donnent une présence captivante qui invite à la contemplation. L'œuvre représente le célèbre physicien théoricien Albert Einstein, tenant une pancarte où l'on peut lire « Love is the Answer ». Ce message, associé à la cacophonie visuelle des graffitis aux couleurs vives, crée une juxtaposition à la fois saisissante et stimulante. L'image d'Einstein, synonyme d'intelligence et de perspicacité, couplée à un message simple mais universel sur l'amour, invite à un dialogue sur la complexité de la condition humaine et la simplicité de sa résolution par l'amour. Style emblématique de M. Brainwash Mr. Brainwash joue un rôle essentiel dans l'introduction de l'esthétique du street art dans les galeries d'art. Son œuvre intègre souvent des figures historiques et culturelles importantes, les inscrivant dans un contexte contemporain à la fois accessible et stimulant. Dans « Love is the Answer », le style caractéristique de l'artiste est manifeste : une base monochrome rehaussée d'explosions de couleurs, symbolisant le chaos et la vitalité de la vie. À l'instar de nombreuses œuvres de Mr. Brainwash, cette pièce est bien plus qu'une simple représentation ; c'est une expérience interactive. Les éclaboussures et les coulures de peinture ne se contentent pas d'orner le papier ; elles perturbent et interagissent avec l'image d'Einstein, suggérant que même au sein de la précision rigoureuse de la science, il existe une place pour la spontanéité et la passion de l'art. L'amour est la réponse. Impact culturel et collection HPM unique. En tant qu'œuvre d'art de collection, « Love is the Answer » exerce une fascination particulière. Signée par Mr. Brainwash et accompagnée d'un certificat d'authenticité, elle est particulièrement recherchée comme pièce d'histoire de l'art. Ses techniques mixtes et son édition limitée en font un objet de convoitise pour les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti. Son impact culturel est également considérable. Elle établit un pont entre différentes formes d'expression, du monde cérébral de la physique théorique à l'univers dynamique du street art. En plaçant Einstein dans un contexte aussi coloré et inattendu, Mr. Brainwash invite le spectateur à reconsidérer cette figure comme un scientifique et un messager de paix et d'amour. « Love is the Answer » de Mr. Brainwash illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent transcender les frontières de la rue et accéder au panthéon de l'art. L'œuvre ne se contente pas de représenter une figure célèbre ; elle confère à l'image une signification et une pertinence nouvelles. C'est une affirmation selon laquelle, au milieu des complexités et des défis de la vie, les vérités les plus simples peuvent résonner avec le plus de force. Pour les collectionneurs et les admirateurs, posséder « L'amour est la réponse » représente bien plus qu'un simple investissement artistique : c'est une adhésion à son message et au dialogue qu'il continue d'inspirer.

    $13,127.00

  • Aimless Active Anxious Eager Round Beautiful Paintings by Damien Hirst

    Damien Hirst Aimless Active Anxious Eager Round Beautiful Paintings by Damien Hirst

    Magnifique peinture de manège presque sans but, toujours active, à moitié perspicace, anxieuse et impatiente, impression giclée par Damien Hirst, œuvre d'art en édition limitée sur toile polycoton, artiste de graffiti pop de rue. 2023 Signé Les Belles Peintures Édition d'estampe originale unique Taille de l'œuvre 15,75x15,75 (40cmx40xm) Ronde Titre : Belle Peinture de manège presque sans but toujours active à moitié perspicace anxieuse et impatiente . « Peinture de carrousel magnifique, presque sans but, toujours actif, à moitié perspicace, anxieux et impatient » de Damien Hirst L'œuvre de Damien Hirst, « Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting », est une estampe giclée unique qui capture l'essence du pop art et du graffiti contemporains. Faisant partie de la série « The Beautiful Paintings », cette édition originale de 2023 est une édition limitée, signée par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. Son format circulaire de 40 cm de diamètre offre un aperçu de l'exploration du mouvement et de l'émotion par Hirst, exprimée à travers un langage vibrant de couleurs et de formes. Montée sur un châssis en contreplaqué de bouleau, cette œuvre transcende la toile traditionnelle pour créer un objet d'art tactile et visuellement dynamique. La toile en polycoton choisie pour ces estampes giclées offre une surface de qualité supérieure, permettant une reproduction fidèle des détails haute résolution et une saturation des couleurs exceptionnelles, caractéristiques des œuvres de Hirst. Avec sa composition centrifuge aux couleurs rayonnantes, cette peinture ronde évoque la sensation d'un manège en mouvement, plongeant le spectateur dans un tourbillon de stimuli sensoriels. Hirst, figure majeure du mouvement des Young British Artists, n'a cessé de remettre en question les conventions artistiques par ses approches novatrices et ses créations stimulantes. « Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting » est emblématique de son style, où convergent l'esthétique du street art et la précision de l'impression d'art. Le titre suggère un récit d'émotions et d'états d'être contradictoires, invitant à un dialogue qui dépasse la simple perception visuelle de l'œuvre. Dans le contexte du street art et du graffiti, la pièce de Hirst célèbre la capacité du genre à toucher un large public, alliant la spontanéité du graffiti à la sophistication de l'art contemporain. La technologie d'impression giclée permet à cette œuvre de conserver l'énergie spontanée du street art tout en atteignant la qualité d'archivage attendue dans le monde des beaux-arts. Le format circulaire de la peinture invite le spectateur à une approche multidimensionnelle, chaque angle révélant une nouvelle facette du motif central, à la fois explosif et fascinant. Avec « Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting », Hirst poursuit son exploration des thèmes de la vie, de la mort et de la condition humaine. Son explosion kaléidoscopique de couleurs en fait une métaphore de la beauté chaotique de l'existence. Cette œuvre se distingue dans le travail de Hirst, témoignant de son parcours artistique et illustrant le potentiel de l'art moderne à résonner avec les complexités de la vie contemporaine et à les refléter. Les collectionneurs et amateurs de Damien Hirst trouveront dans « Beautiful Almost Aimless Ever Active Half Discerning Anxious & Eager Merry Go Round Painting » un ajout captivant à leur collection. Appartenant à une série en édition limitée, elle promet rareté et exclusivité, tandis que sa vitalité esthétique et sa profondeur thématique en font une pièce remarquable, propice à l'appréciation et au débat critique. Cette œuvre est une synthèse de l'héritage artistique de Hirst et de sa quête permanente pour repousser les limites de l'expression visuelle.

    $5,251.00

  • St Michael Error Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie « St Michael Error » par Buff Monster

    Sérigraphie « St Michael Error » de Buff Monster, une œuvre d'art en édition limitée peinte à la main sur papier d'art. 2021 Estampillée « Erreur » - Sérigraphie unique 18x24 représentant des monstres stylisés combattant avec lance et bouclier, inspirés de Melty Misfit Icecream. L'artiste a considéré cette œuvre comme une erreur d'impression due à des variations de couleur de fond. Non signée. Une version dynamique d'un motif classique L'estampe sérigraphique « St Michael Error » de Buff Monster réinterprète la scène de bataille triomphale souvent représentée dans l'art traditionnel, remplaçant guerriers célestes et démons par d'espiègles monstres de glace fondante. Cette œuvre de 45,7 x 61 cm illustre le style unique de Buff Monster, mélange de fantaisie et de couleurs vives, où les formes gourmandes se fondent dans une ambiance à la fois ludique et rebelle. Créée en 2021 et estampillée « erreur » en raison de variations de couleur de fond, elle met en scène une figurine de glace borgne, armée d'une lance et d'un bouclier, repoussant des formes monstrueuses à ses pieds. Bien que non signée, l'estampe conserve une authenticité indéniable qui la distingue des tirages classiques. Influences du street art, du pop art et du graffiti Le style de Buff Monster incarne l'énergie vibrante du street art et du graffiti. Les coulures de rose et d'orange, les contours marqués et les textures en demi-teintes s'inspirent des pochoirs urbains et des motifs pop. La posture du personnage, brandissant une longue lance et un bouclier aux allures de dessin animé, peut sembler de prime abord incongrue avec les surfaces douces et fondantes. Pourtant, ce mélange de force et de mignonnerie est précisément ce qui rend l'œuvre de Buff Monster si particulière. En exploitant la familiarité de l'art public et la puissance des références à la culture pop, l'artiste fait le lien entre les traditions conceptuelles avec une pointe d'humour espiègle. Les dégradés tourbillonnants et les coulures rappellent l'immédiateté des tags de graffiti, ancrant l'œuvre dans la créativité urbaine. L'importance de l'erreur d'impression L'estampe sérigraphique « St Michael Error » a été considérée comme une erreur par l'artiste, en raison de variations inattendues dans la couleur de fond, la distinguant de la palette prévue. Plutôt que de jeter ou d'ignorer ces exemplaires imparfaits, Buff Monster a choisi de les estampiller, soulignant ainsi leur caractère unique. Cette démarche fait écho à l'idée que le street art et le graffiti sont par nature imprévisibles. La nature éphémère de l'art sur les murs des villes inclut souvent des imperfections ou des variations qui contribuent à son charme. Appliquées à une sérigraphie de collection, ces particularités renforcent le sentiment de rareté. Les fans et les collectionneurs pourraient voir dans cette version une fenêtre ouverte sur le processus créatif de Buff Monster, avec ses moments imprévus qui participent à la spontanéité du résultat final. Un trésor convoité par les fans Bien que non signée, la sérigraphie erronée de Saint Michel porte la marque inimitable de Buff Monster grâce à ses couleurs vibrantes et son sujet espiègle. Le décalage de couleur du fond donne naissance à une pièce unique, à la frontière entre le design pop grand public et l'esprit underground des œuvres urbaines. Les collectionneurs sont attirés par ces éditions erronées, car elles témoignent de la volonté de l'artiste d'expérimenter. La figure centrale victorieuse, trônant au sommet d'un amas de monstres vaincus, cristallise le style humoristique qui caractérise l'univers cartoon de Buff Monster. Les amateurs de la fusion de clichés ludiques et de palettes de couleurs vives et néon trouveront dans cette version de Saint Michel un rare mélange d'improvisation et de maîtrise. Son chaos enchanteur et ses couleurs rebelles soulignent l'attrait indéfectible de l'art pop, rappelant que les plus belles découvertes naissent parfois d'accidents inattendus.

    $524.00

  • Euphoria Black Error Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie Euphoria Black Error par Buff Monster

    Sérigraphie Euphoria Black Error de Buff Monster, une œuvre d'art en édition limitée peinte à la main sur papier d'art. 2021 Estampillée « Erreur » - Sérigraphie unique de 45,7 x 61 cm représentant une glace Melty Misfit en train de fondre. L'artiste a considéré cette œuvre comme une erreur d'impression due à des variations de couleur du fond. Non signée. Une exploration ludique d'images à la fois douces et subversives L'estampe sérigraphique « Euphoria Black Error » de Buff Monster capture l'enthousiasme de l'artiste pour les couleurs vives, les créatures aux allures de dessins animés et les formes fondantes qui sont devenues sa signature. Cette édition peinte à la main, réalisée sur papier d'art en 2021, se distingue du tirage original par un changement de couleur de fond survenu lors de l'impression. Buff Monster a considéré cela comme une erreur et l'a estampillée en conséquence, laissant l'œuvre non signée mais très prisée des amateurs de Street Pop Art et de graffiti. Le joyeux chaos des formes de glaces fondantes évoque une fantaisie légère, tandis que la palette de couleurs – avec ses coulures noires et ses tourbillons vibrants – amplifie l'énergie urbaine. Les admirateurs du travail de Buff Monster remarquent souvent comment cette ambiance joyeuse dissimule des thèmes plus profonds comme la transformation, les plaisirs éphémères et la fluidité de la culture pop moderne. Reconnu depuis longtemps pour sa fusion de motifs insouciants et enfantins avec une sensibilité urbaine affirmée, Buff Monster a développé un style qui se prête parfaitement à la sérigraphie. Dans cette œuvre, des créatures difformes et fondantes occupent le devant de la scène, insufflant à la composition un mouvement fluide, les formes se fondant les unes dans les autres. Les superpositions noires créent des contrastes saisissants avec les tourbillons de tons pastel, rose vif et citronnés. Chaque visage cyclopéen exprime une personnalité caricaturale, étrangement attachante malgré les coulures. Sur un fond qui n'était pas prévu pour la version finale, ces figures espiègles deviennent encore plus fascinantes, suggérant le caractère imprévisible de la création artistique. Inspirations pour le street art, le pop art et le graffiti L'estampe sérigraphique Euphoria Black Error s'inspire largement des traditions issues de l'art urbain. Le choix de Buff Monster, fait de superpositions de textures, de contours marqués et d'éléments ludiques et irrévérencieux, l'inscrit dans le dialogue permanent entre le street art, le pop art et le graffiti. Si l'image conserve la netteté d'une sérigraphie, elle fait clairement référence à l'énergie spontanée des fresques murales, où les couleurs vives et les coulures de bombes aérosol explorent des territoires plus bruts. Les formes de glaces fondantes suggèrent une fusion entre l'innocence et la subversion, reflétant la manière dont le street art mêle souvent icônes pop et sous-entendus rebelles. Les spectateurs reconnaîtront peut-être des clins d'œil humoristiques à des logos de marques ou à des emballages de bonbons de leur enfance, revisités et déformés d'une façon propre à l'univers imaginaire de Buff Monster. Une variante rare prisée des collectionneurs Le changement de couleur de fond distingue cette pièce de l'édition prévue, en faisant un objet de collection unique. Les amateurs d'art qui suivent Buff Monster apprécient le caractère imprévisible du procédé de sérigraphie, reconnaissant que de petites erreurs peuvent révéler des trésors inattendus. Ce sentiment de rareté séduit les collectionneurs en quête d'une œuvre plus personnelle qu'une pièce courante. Le tampon d'erreur ajoute une touche de mystère, confirmant son statut de déviation involontaire. Malgré l'absence de signature, la palette de couleurs distinctive et les personnages captivants témoignent de la patte indéniable de l'artiste. Ces variations de teinte font ressortir des contours inédits et modifient l'atmosphère, rappelant aux spectateurs que même de faibles variations d'impression peuvent transformer radicalement l'énergie d'une composition. Poursuivre l'héritage d'une esthétique urbaine dynamique Cette œuvre confirme le statut de Buff Monster comme créateur à la fois ludique et talentueux, toujours prêt à célébrer des visuels insolites et des détournements humoristiques de motifs familiers. Le tourbillon de glace et les créatures à l'œil unique invitent le public à s'abandonner à la fantaisie et à la malice, tout en abordant des thèmes plus larges comme la société de consommation et les plaisirs éphémères. Un sentiment de positivité sous-jacent se dégage souvent des pigments vifs et des personnages dynamiques, ajoutant une touche de fantaisie à cet art d'inspiration urbaine. La synergie entre les couleurs pop, l'esthétique née de l'imperfection et les formes comiques souligne l'esprit du Street Pop Art et du Graffiti : un mouvement fondé sur l'expérimentation, la superposition de messages et la célébration des résultats inattendus. L'estampe sérigraphique Euphoria Black Error illustre comment un léger défaut d'impression peut se transformer en une œuvre extraordinaire, portant la signature indémodable de Buff Monster : un optimisme sucré et un design accrocheur.

    $524.00

  • Neon Pink Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique by Saber

    Saber Araignée veuve noire rose fluo HPM Technique mixte Pièce unique par Saber

    Araignée Veuve Noire Rose Néon HPM Technique Mixte Unique par Saber Peinture à la Main Encre, Crayons de Couleur, Feutre, Surligneur sur Papier Beaux-Arts Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Édition originale unique, signée et numérotée, 2023, limitée à 25 exemplaires. Dessin réalisé à la main à l'encre HPM, au surligneur, au feutre et aux crayons de couleur. Format : 3,5 x 3 pouces. Mini-dessin représentant des araignées roses et une veuve noire. Comprend une carte en carton peinte à la main et étiquetée. L'intersection de la nature et de l'expression urbaine dans l'art de Saber La série « Neon Pink Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » est une illustration saisissante de la polyvalence et de la profondeur du street art, créée par le célèbre graffeur Saber. Cette collection de 2023, une série numérotée de 25 multiples uniques peints à la main (HPM), présente des dessins miniatures de 8,9 x 7,6 cm représentant des veuves noires dans un rose néon éclatant. Ces pièces sont accompagnées de supports en carton peints et tagués à la main, mêlant motifs naturels et sensibilité artistique urbaine. Maîtrise des techniques mixtes de Saber Saber, artiste dont l'œuvre est profondément ancrée dans l'ADN du street art contemporain, utilise une grande variété de matériaux, tels que l'encre de stylo, le surligneur, le marqueur et les crayons de couleur, pour donner vie à ces arachnides. Le rose fluo, à la fois saisissant et symbolique, interroge la perception du danger et de l'attrait chez le spectateur. Dans la nature, les couleurs vives servent souvent d'avertissement, tandis que dans le paysage urbain, elles captent l'attention – un parallèle que Saber exploite avec brio dans son travail. L'intégration de carton peint à la main confère à la série une authenticité brute. Le carton, matériau omniprésent et souvent jeté, devient ici un élément précieux de l'œuvre, questionnant la hiérarchie des matériaux et la valeur attribuée aux différents médiums. Cette démarche est emblématique de la capacité du street art à sublimer le quotidien et à révéler la beauté dans l'invisible. Thèmes de la survie et de la beauté Les veuves noires sont des créatures qui suscitent à la fois crainte et fascination. Saber exploite cette dualité, utilisant les araignées comme métaphore de la résilience et de l'équilibre fragile entre beauté et danger. Ce récit trouve un écho particulier dans le contexte du pop art urbain et du graffiti, où l'acte de création est souvent une forme de survie et de résistance. Les araignées, se détachant sur le fond de tags caractéristiques de Saber, incarnent la tension inhérente au street art : le tiraillement entre légalité et expression, entre l'artiste et la communauté. À travers ses veuves noires rose fluo, Saber invite à un dialogue sur l'interaction entre instincts et environnements urbains, et sur le besoin instinctif de laisser une trace, que ce soit par la toile ou la peinture en aérosol.

    $81.00

  • Hanging Gardens HPM Stencil Spray Paint Watercolor by Miss Bugs

    Miss Bugs Peinture en aérosol HPM pour pochoir Hanging Gardens, aquarelle par Miss Bugs

    Jardins suspendus, pochoir HPM, peinture en aérosol, aquarelle par Miss Bugs, peinture unique peinte à la main, techniques mixtes sur papier d'art vergé, graffiti, artiste de rue, pop art moderne. Édition mixte unique de 5 exemplaires, signée, datée et numérotée, 2017. Œuvre d'art en techniques mixtes, rehaussée à la main, à l'encre, au crayon, à la peinture en aérosol et à l'aquarelle. Dimensions : 20,38 x 35,38 cm. Légers plis autour des bords de la couche supérieure découpée. La complexité à plusieurs niveaux des « Jardins suspendus » de Miss Bugs Miss « Bugs », artiste de rue reconnue pour sa fusion unique d'esthétique pop art moderne, a marqué les esprits avec sa série « Hanging Gardens » en 2017. Cette collection, limitée à une édition mixte de seulement cinq pièces, révèle le savoir-faire minutieux et complexe que Miss Bugs déploie sur la toile, ou plutôt, dans ce cas précis, sur le papier d'art vergé de qualité. Chaque œuvre de la série « Hanging Gardens » témoigne de l'engagement de l'artiste à repousser les limites du street art et du graffiti. Les pièces de « Hanging Gardens » explorent la texture et la forme, utilisant une variété de médiums tels que le pochoir, la peinture aérosol, l'encre rehaussée à la main, le crayon et la peinture de couleur propre à Miss Bugs. Les dimensions de chaque œuvre, 51,7 x 89,9 cm, offrent à Miss Bugs un espace privilégié pour explorer un récit complexe, exprimé à travers le langage de l'art visuel. Ces tableaux uniques, peints à la main, forment une symphonie de techniques mixtes, chaque couche contribuant à l'impact global de l'œuvre. La série se caractérise par l'esthétique signature de Miss Bugs, où des éléments abstraits se mêlent à la figuration pour créer une œuvre à la fois familière et onirique. Techniques caractéristiques des illustrations de MissBugs Chaque tableau de la collection « Hanging Gardens » est une expression unique de la vision de Miss Bugs, combinant la technique du pochoir pour la précision et la liberté, et la fluidité et la grâce. Le pochoir confère aux œuvres des structures nettes et définies, tandis que la peinture en aérosol apporte dynamisme et une touche urbaine. L'aquarelle introduit douceur et profondeur, brouillant les frontières entre l'univers brut du graffiti et le domaine plus délicat de la peinture à l'aquarelle. Ce jeu de médiums est une marque de fabrique du style de Miss Bugs et permet un riche dialogue entre les différents éléments du street art et des beaux-arts. Dans la série « Hanging Gardens », on observe un thème récurrent de la juxtaposition, une des composantes de l'approche artistique de Miss Bugs. La série présente un langage visuel qui exprime la dualité de la nature humaine et la complexité du monde qui nous entoure. En combinant des éléments disparates au sein de chaque œuvre, Miss Bugs invite le spectateur à trouver cohérence et sens dans le chaos apparent. L'utilisation de couleurs vives et pop art contrastant avec des tons plus sobres, et de motifs de pochoirs complexes contrastant avec la fluidité des aquarelles, crée un Bugs'on dynamique, à la fois stimulant et esthétiquement plaisant. Édition limitée de l'œuvre de Miss Bugs Le caractère exclusif de la série « Hanging Gardens », limitée à cinq exemplaires, renforce l'attrait des œuvres. Chaque pièce est signée, datée et numérotée par l'artiste, établissant un lien direct entre elle et le collectionneur. Les embellissements réalisés à la main sur chaque tableau garantissent que, même si la série peut être perçue comme un ensemble cohérent, chaque œuvre se distingue comme une pièce unique. Les collectionneurs d'œuvres de Miss Bugs acquièrent une œuvre de street art pop et un fragment du récit personnel de l'artiste, chaque coup de pinceau, chaque choix de couleur et chaque élément de composition étant un acte de création délibéré. ​​La série « Hanging Gardens » de Miss Bugs illustre avec brio la capacité de l'artiste à naviguer entre le street art pop et le graffiti, créant des œuvres visuellement saisissantes et riches de sens. Cette série affirme avec force la polyvalence et la profondeur du street art, transcendant ses origines pour devenir une forme sophistiquée et recherchée de pop art moderne. À travers ses « Jardins suspendus », Miss Bugs invite les spectateurs à découvrir un monde où la beauté du monde naturel rencontre la rudesse de la vie urbaine, tout en remettant en question les notions conventionnelles de ce que peut être l'art du graffiti.

    $2,400.00

  • Venus Unique 13 Unique Original Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta x Rubiks

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Atlas - Standard

    Achetez Atlas - Sérigraphie 6 couleurs tirée à la main en édition limitée standard sur papier d'archive déchiré à la main par Mr Brainwash x Rubik graffiti street artiste pop art moderne. Chaque tirage est signé et numéroté par l'artiste, avec une empreinte de pouce au dos. Imprimé sur du papier d'archives déchiré à la main.

    $13,127.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey

    Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages ​​représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » ​​de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » ​​est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » ​​est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.

    $26,253.00

  • Liberty V2 Error Blue Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie bleue Liberty V2 Error par Buff Monster

    Liberty Liberty V2 Error, sérigraphie bleue de Buff Monster, une œuvre d'art en édition limitée peinte à la main sur papier d'art. 2021 Estampillée « Erreur » - Sérigraphie unique 18x24 représentant une Statue de la Liberté stylisée en glace. L'artiste a considéré cette œuvre comme une erreur d'impression due à des variations de couleur du fond. Non signée. Un aperçu rare des explorations créatives de Buff Monster L'estampe sérigraphique « Liberty Liberty V2 Error Blue » de Buff Monster, artiste américain, offre un aperçu unique du processus expérimental qui sous-tend le Street Pop Art et le graffiti. Créée en 2021, cette œuvre de 45,7 x 61 cm présente la version revisitée par Buff Monster de la Statue de la Liberté, borgne et inspirée par la glace, avec une variation intrigante par rapport aux éditions plus courantes. La couleur de fond bascule de manière inattendue vers un bleu ciel éclatant, résultat d'ajustements d'impression que l'artiste considère comme une erreur. Malgré cette étiquette, l'œuvre finale trouve un écho auprès des collectionneurs et des fans, qui y voient un témoignage de la spontanéité et de l'audace caractéristiques du travail de Buff Monster. La composition conserve les textures fondantes et les détails fantaisistes de la figure, mais le fond modifié la distingue des autres estampes de la même série. L'image se concentre sur le personnage attachant et borgne de Buff Monster, mêlant l'aspect ludique de la glace dégoulinante à la pose majestueuse de la Statue de la Liberté. Ce monument réinterprété symbolise l'espoir, l'aspiration et l'expression de soi, des qualités que Buff Monster célèbre à travers des couleurs vives et un style graphique inspiré des bandes dessinées. Le dégradé arc-en-ciel qui recouvre la robe de la statue passe harmonieusement du jaune tendre au rose et à l'orange, renforçant ainsi l'impact visuel. La torche en forme de glace fait écho à cette esthétique, soulignant le motif emblématique de Buff Monster : des formes de confiseries. Ce mélange d'images ludiques et enfantines et d'icônes culturelles est au cœur du Street Pop Art et du graffiti, invitant le public à explorer comment l'humour et la nostalgie peuvent s'unir pour créer des œuvres percutantes. Une variation de fond inattendue Le fond de cette œuvre se distingue par des teintes vibrantes, évoquant le ciel, rehaussées par des motifs de coulures fantomatiques qui traduisent une spontanéité urbaine. Buff Monster ayant initialement prévu une nuance différente, cette variation a été considérée comme une erreur, estampillée par l'artiste pour en reconnaître le caractère imprévu. Loin de diminuer la valeur artistique de l'estampe, cette particularité souligne la nature dynamique et parfois imprévisible des sérigraphies artisanales. Les artistes œuvrant dans les domaines du street art et du pop art accueillent souvent les heureux hasards, y voyant une voie vers de nouvelles expérimentations. Les coulures ludiques font référence aux styles picturaux présents sur les murs des villes, et le dégradé de bleus et de blancs du fond accentue la sensation de mouvement et de transformation. Un témoignage de l'art urbain pop et du graffiti Bien que l'œuvre ne soit pas signée, le tampon indiquant une erreur de frappe atteste de son authenticité et la rattache au parcours créatif de Buff Monster. L'humour autoréflexif qui y est présent s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti, un univers où les artistes réinterprètent fréquemment figures iconiques, logos et références à la culture populaire. En représentant une figure aux yeux écarquillés et en fusion comme la célèbre statue, Buff Monster concilie la gravité d'un monument historique et l'attrait insouciant de l'émerveillement enfantin. La palette de couleurs vives et les coulures stylisées reflètent l'énergie vibrante caractéristique des œuvres inspirées du street art, soulignant le dialogue constant entre les techniques d'impression d'art et la spontanéité propre au graffiti. Attrait pour les collectionneurs et impact artistique L'estampe sérigraphique Liberty Liberty V2 Error Blue se distingue par sa rareté et sa palette de couleurs inattendue, séduisant ceux qui apprécient l'évolution du travail d'un artiste. Ces œuvres dérivées d'une série attirent souvent l'attention car elles révèlent comment les visions créatives peuvent évoluer d'une étape à l'autre. Ce sentiment d'improvisation trouve un écho auprès des fans qui apprécient l'approche irrévérencieuse de Buff Monster vis-à-vis des symboles établis. Les teintes dégradées et éclatantes de la statue, surmontées de l'œil unique et du tourbillon de glace, rappellent aux spectateurs que l'optimisme et l'expression de soi peuvent coexister avec les aspects ludiques et amusants de la culture pop. Bien que non signée, l'estampe présentant une erreur de frappe et le changement de fond en font une pièce de collection qui incarne la spontanéité qui anime les formes d'art urbain. Cette œuvre illustre la capacité de Buff Monster à fusionner des icônes vénérées avec des designs modernes, laissant une impression à la fois visuellement captivante et culturellement singulière.

    $524.00

  • Absolute Ali Unique Original Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Peinture aérosol originale unique Absolute Ali, sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie originale unique Absolute Ali à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et encadrée sur mesure avec certificat d'authenticité, réalisée en 2017. Peinture acrylique et aérosol, technique mixte, embellie à la main. Dimensions : 48,5 x 35,5 cm. Le célèbre boxeur Muhammad Ali lève les bras en signe de victoire. L'œuvre est ornée de nombreuses touches de peinture à l'aérosol et de peinture à la main. Cadre doré orné sur mesure, dimensions : 57 x 45 cm. Évolution et impact de l'art pop urbain et graffiti de Mr. Brainwash L'énergie vibrante et irrévérencieuse du Street Pop Art et du Graffiti a radicalement transformé le paysage visuel de la culture urbaine. Ces formes d'expression artistique, profondément enracinées dans les contre-cultures subversives du passé, ont désormais accédé au panthéon de l'art contemporain grâce aux œuvres de visionnaires comme Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash. Son approche artistique unique, qui combine des éléments du street art et du pop art, donne naissance à des créations non seulement visuellement saisissantes, mais aussi riches en commentaires culturels. Mr. Brainwash a fait une entrée fracassante sur la scène artistique avec son mélange novateur de sensibilité street art et d'esthétique pop art. Son travail intègre souvent des figures iconiques et des motifs familiers, les réinterprétant dans l'univers brut et spontané du street art. Son œuvre « Absolute Ali » de 2017 témoigne avec force de ce style. Utilisant la sérigraphie et des embellissements à la main à la bombe et à la peinture acrylique, Mr. Brainwash crée une texture multicouche qui reflète la complexité de l'icône culturelle qu'elle représente : le légendaire boxeur Muhammad Ali. « Absolute Ali » - Un chef-d'œuvre de techniques mixtes « Absolute Ali » est un exemple saisissant du talent de Mr. Brainwash. Cette œuvre est une sérigraphie en édition limitée, réalisée en technique mixte sur papier d'art, représentant le champion poids lourd Muhammad Ali. Elle capture l'instant triomphal d'Ali levant les bras en signe de victoire, immortalisant l'émotion et la puissance de cette légende du sport. Par l'application d'éclaboussures de couleurs vibrantes et dynamiques, l'œuvre est imprégnée d'un mouvement et d'un dynamisme caractéristiques du style de boxe d'Ali et de la démarche artistique de Mr. Brainwash. Bien plus qu'un simple portrait, cette œuvre est une célébration du triomphe, de la diversité et de la force indomptable de la volonté humaine, incarnée par Ali. Le fond de la composition est un véritable collage d'images et de couleurs, chaque couche de peinture et chaque élément sérigraphié s'appuyant sur le précédent pour créer une riche tapisserie de stimuli visuels. L'œuvre est un régal pour les sens : les éclaboussures de peinture, appliquées à la main, ajoutent non seulement de la texture, mais créent également une énergie presque palpable qui émane de la toile. Le rôle du street art et du graffiti dans l'art contemporain Des œuvres comme « Absolute Ali » illustrent parfaitement comment le Street Pop Art et le graffiti ont repoussé les limites de l'art traditionnel. Elles reflètent l'esprit du temps, incarnant la voix, les luttes et les victoires de la rue. En intégrant ces œuvres aux galeries et au monde des beaux-arts, des artistes comme Mr. Brainwash remettent en question les idées reçues sur ce que peut être l'art et à qui il s'adresse. Cette démocratisation de l'art a engendré un monde artistique plus inclusif et diversifié, où la frontière entre art savant et culture urbaine s'estompe. Le caractère limité de l'édition « Absolute Ali », associé à ses finitions réalisées à la main, garantit que chaque exemplaire est un trésor unique, reflet de la vision de Mr. Brainwash. Son cadre doré orné, réalisé sur mesure, renforce son attrait, juxtaposant les connotations luxueuses traditionnelles de l'or et l'essence brute et authentique du street art. Pour les collectionneurs, posséder une œuvre comme « Absolute Ali » représente bien plus qu'un simple investissement artistique ; « Absolute Ali » est un investissement dans l'histoire culturelle, un instantané de l'époque où le street art a émergé et a redéfini le monde de l'art. Bien plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un artefact culturel qui incarne l'essence même du street art et du graffiti. Par la fusion de la sérigraphie et de la peinture aérosol, Mr. Brainwash a créé une œuvre vibrante de vie, qui capture l'esprit de Muhammad Ali et l'essence du street art. C'est une affirmation audacieuse dans le récit continu de l'histoire de l'art, soulignant la nature évolutive de l'expression artistique et le pouvoir de l'art à saisir l'expérience humaine.

    $39,381.00

  • Totem Melty Misfits Jumbo Unique Giclee Print by Buff Monster

    Buff Monster Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster

    Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster Artwork Édition Limitée sur Papier Beaux-Arts Artiste Graffiti Pop Street. Œuvre originale unique, signée et datée de 2020, avec certificat d'authenticité, encadrée. Tirage giclée original, format 8,5 x 11,5 pouces (21,6 x 29,2 cm). « Ce certificat atteste l'authenticité de l'œuvre d'art de Buff Monster qui accompagne cette reproduction. Cette impression giclée unique est signée par l'artiste et représente l'un des personnages créés pour la série Jumbo de The Melty Misfits. Le verre de musée qui protège cette œuvre contre les UV ; comme pour toute œuvre d'art, il est conseillé de l'exposer à l'abri de la lumière directe du soleil et des endroits très humides. » – Buff Monster Totem Melty Misfits, impression giclée géante unique par Buff Monster L'estampe giclée grand format unique « Totem Melty Misfits » de Buff Monster illustre la fusion entre un design de personnage fantaisiste et l'esthétique du street art pop et du graffiti contemporains. Reconnu pour son style mêlant couleurs vives et nuances plus sombres, Buff Monster poursuit cette approche caractéristique dans cette giclée encadrée, mettant en lumière à la fois ses thèmes de prédilection et son expérimentation inventive avec les formes et la présentation. Imprimée sur papier d'art de qualité supérieure et ornée des mentions officielles au dos et du logo Melty Misfits, cette œuvre s'impose comme une pièce de collection incontournable de la culture urbaine pop contemporaine. Un hommage totémique à la culture Melty La face avant de l'œuvre présente un totem composé de plusieurs personnages emblématiques de Melty Misfits. Chaque niveau du totem mêle des motifs psychédéliques d'yeux à des créatures mutantes du désert, rendues dans des tons numériques éclatants. L'arrière-plan dévoile un paysage extérieur serein, avec un ciel bleu stylisé et une cime d'arbres, contrastant l'étrangeté des figures avec le calme de la nature. Cette composition rend habilement hommage aux totems amérindiens tout en créant une mythologie cartoon satirique ancrée dans l'univers de Buff Monster. Les traits exagérés, les expressions débridées et les textures gluantes donnent l'illusion de jouets en vinyle fondants, le tout construit avec une symétrie parfaite pour évoquer à la fois structure et chaos. Art pop urbain encadré Imprimée en giclée, l'œuvre offre une netteté et une brillance exceptionnelles, essentielles pour restituer la richesse des dégradés du trait de Buff Monster. Ce format particulièrement rare est présenté dans un cadre professionnel avec passe-partout, sublimant son esthétique digne d'une galerie. Au dos, un certificat d'authenticité est solidement fixé sous le logo The Melty Misfits, garantissant la provenance attendue d'une œuvre d'art urbain pop et graffiti en édition limitée. Un autocollant fluorescent scelle la présentation, signature de l'identité visuelle de Buff Monster. Les qualités tactiles de l'œuvre, associées à son encadrement artisanal et à la narration qui en découle, en font bien plus qu'une simple impression. C'est une affirmation tridimensionnelle de rébellion visuelle, dissimulée sous un voile de fantaisie sucrée. L'héritage de Buff Monster dans le mouvement des jouets de créateurs et du pop art Né aux États-Unis, Buff Monster s'est imposé comme une figure de proue de la culture pop et street art hybride grâce à des décennies de fresques murales, de création de jouets et d'estampes expérimentales. Des ruelles new-yorkaises aux foires d'art de Tokyo, son œuvre est immédiatement reconnaissable. L'estampe géante « Totem Melty Misfits » témoigne non seulement de son engagement constant envers le projet Melty Misfits, mais aussi de sa capacité à transformer le street art en chefs-d'œuvre encadrés et de collection. Chaque élément de cette estampe illustre la volonté de Buff Monster de rendre la joie subversive et la satire accessible. En anthropomorphisant des friandises en divinités pop grotesques, il construit une nouvelle iconographie pour une génération post-ironique. Cette œuvre compacte et saisissante est un témoignage de l'humour surréaliste et de l'intensité graphique qui caractérisent l'un des artistes de graffiti les plus célèbres du pop surréalisme.

    $845.00

  • Pop Tart Yellow Unique Collage Silkscreen Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Sérigraphie Pop Tart Jaune Collage Unique par D*Face- Dean Stockton

    Sérigraphie originale unique Pop Tart Yellow HPM Collage par D*Face - Dean Stockton, imprimée sur papier d'art vélin, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Collage HPM unique, signé et numéroté, orné d'embellissements, 2007. Dimensions : 30 x 29 cm (encadré). Exploration de la convergence vibrante du street art pop et du graffiti La fusion du pop art urbain et du graffiti crée souvent un tableau saisissant qui non seulement captive le regard, mais suscite également la réflexion et un débat sur les problématiques de société. L'estampe « Pop Tart Yellow Unique HPM Original Collage Silkscreen Print » du célèbre artiste britannique D*Face, de son vrai nom Dean Stockton, illustre parfaitement cette dynamique. Réalisée en 2007, cette œuvre en édition limitée est une pièce fascinante, à la fois visuellement saisissante et thématiquement complexe. Dean Stockton et l'attrait de la sérigraphie Dean Stockton, plus connu sous le nom de D*Face, est devenu une figure incontournable du street art contemporain. Son œuvre critique souvent la société de consommation, la mécanisation de la vie moderne et l'omniprésence des médias qui façonnent notre réalité. Né à Londres, Stockton est toujours vivant et son travail continue d'influencer l'évolution du street art à l'échelle mondiale. L'œuvre « Pop Tart Yellow » illustre son approche singulière du street art pop, mêlant des éléments de graffiti à l'esthétique traditionnelle du pop art. La sérigraphie, technique emblématique du pop art depuis sa popularisation par des figures comme Andy Warhol, est essentielle à l'impact visuel de « Pop Tart Yellow ». Elle permet à Stockton de superposer couleurs et images, créant une texture presque tangible. Cette méthode, qui consiste à appliquer de l'encre à travers un écran pour transférer une image sur un support, contribue à l'unicité de chaque œuvre, notamment lorsqu'elle est rehaussée de détails à la main. Le commentaire culturel de « Pop Tart Yellow » En observant « Pop Tart Yellow », on est frappé par l'audace de la couleur et la juxtaposition d'une silhouette squelettique ornée de traits caricaturaux. L'œuvre est une véritable mine de commentaires sociaux, imprégnée du langage visuel du street art et du pop art. Le fond jaune attire l'attention et symbolise la prudence, faisant écho aux mises en garde souvent véhiculées par les artistes de rue sur le monde qui nous entoure. Les éléments de collage et les finitions à la main, indiquées par « HPM » (Hand Painted Multiple), soulignent le caractère unique de chaque estampe de cette série limitée. Le choix de Stockon d'embellir son œuvre à la main met en avant l'éthique du street art, fondée sur l'originalité et l'engagement direct avec l'œuvre. La silhouette squelettique, motif récurrent dans l'œuvre de D*Face, évoque la temporalité de l'existence humaine et la superposition souvent superficielle des attentes et des normes sociales. L'imagerie de « Pop Tart Yellow » reflète une désillusion face à l'« État policier » et au cycle perpétuel de violence, comme le suggèrent les fragments de texte qui accompagnent les éléments visuels. L'œuvre de Stockton est rarement dénuée de sa patte caractéristique, et cette pièce s'inscrit dans cette veine, incitant le spectateur à réfléchir aux structures de pouvoir et d'autorité qui régissent le quotidien. Ses dimensions, 76 x 74 cm, lui confèrent une présence imposante dans n'importe quel espace. Comme souvent dans le street art, l'échelle contribue à son impact, et même encadrée, « Pop Tart Yellow » conserve l'énergie brute typique des fresques murales plus monumentales de Stockton. Le street art de Stockton, une forme d'art traditionnellement ancrée dans l'espace restreint du paysage urbain, brouille davantage encore les frontières entre art savant et culture urbaine accessible. Héritage et influence dans l'art urbain moderne L'héritage du street art et des graffitis comme « Pop Tart Yellow » réside dans sa capacité à rester pertinent au fil des ans. Bien que créée en 2007, les thématiques abordées dans cette œuvre résonnent fortement dans le contexte social et politique actuel. L'art contemporain est depuis longtemps un moyen d'expression pour les voix marginalisées et une plateforme pour des récits alternatifs dans l'espace public. En tant qu'œuvre en édition limitée, « Pop Tart Yellow » permet aux collectionneurs de posséder un fragment de ce dialogue, un instant immortalisé par le regard de l'artiste. L'œuvre de D*Face, et notamment « Pop Tart Yellow », offre un regard critique sur notre monde contemporain. L'art de Stockton nous oblige à confronter d'un seul coup le quotidien et le politique. Son influence s'étend au-delà de la rue pour gagner les galeries, comblant le fossé entre ce que l'art peut être et ce qu'il a le potentiel de communiquer. L'interaction vibrante entre la couleur, le texte et l'image dans « Pop Tart Yellow » témoigne du talent de Tockton pour exploiter le pop art de Stockton afin de susciter le dialogue et de remettre en question nos perceptions. À l'instar du reste de son œuvre, cette pièce continuera de captiver et d'inspirer, invitant les spectateurs à un festin visuel qui est à la fois une réflexion et une critique du monde dans lequel nous vivons.

    $12,000.00

  • Alien OG Moonrock Stoned Eye Dunny by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Alien OG Moonrock Stoned Eye Dunny par Nugg Life NY - Ian Ziobrowski

    Alien OG Moonrock Stoned Eye Dunny Custom Dunny Extremely Limited Mini Nugs HPM Embellished Edition Dunny Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffiti Nugg Life NY- Ian Ziobrowski. Coffret signé 2021, édition limitée à 3 exemplaires, figurine unique personnalisée Dunny Alien Marijuana fumant un joint. Intersection artistique entre le street art et la culture des objets de collection Le Dunny Alien OG Moonrock Stoned Eye de Ziobrowski s'impose comme une œuvre fascinante, mêlant culture urbaine, pop art et esprit underground du graffiti. Ce Dunny personnalisé, produit en édition limitée à trois exemplaires, met en scène un extraterrestre fumant un joint de marijuana. L'œuvre symbolise les éléments de la contre-culture souvent présents dans le street art, offrant un récit à la fois fantaisiste et provocateur. La scène artistique urbaine continue d'évoluer, brouillant les frontières entre ce qui est considéré comme mainstream et ce qui se situe en marge de la société. Parmi les nombreux artistes contribuant à ce mouvement figure Ian Ziobrowski, connu dans le monde de l'art sous le nom de Nugglife NY. Il met en avant sa vision unique avec le Dunny Alien OG Moonrock Stoned Eye. Cette figurine en vinyle est une pièce de collection et une œuvre marquante dans l'univers du Street Pop Art et du graffiti. L'intersection artistique du street art et de la culture des objets de collection Le Dunny Alien OG Moonrock Stoned Eye de Ziobrowski est une pièce fascinante, mêlant culture urbaine, pop art et esprit underground du graffiti. Ce Dunny personnalisé, produit en édition limitée à trois exemplaires, met en scène un extraterrestre fumant un joint de marijuana. L'œuvre symbolise les éléments de la contre-culture souvent présents dans le street art, offrant un récit à la fois fantaisiste et provocateur. Le jouet est minutieusement réalisé, avec des détails sculptés qui donnent vie au personnage. Chaque exemplaire est peint à la main, témoignant du souci du détail et de l'attachement de Ziobrowski à l'individualité de chaque pièce. La signature « moonrock Kief » ajoute une complexité visuelle et tactile, faisant de ce Dunny une véritable œuvre d'art. À l'instar du jouet lui-même, l'emballage participe à l'esthétique globale de l'œuvre : chaque boîte est signée et numérotée par l'artiste, renforçant son exclusivité et son caractère de collection. Reflets de la société contemporaine dans l'art L'œuvre « Alien OG Moonrock Stoned Eye Dunny » reflète les multiples facettes de la société contemporaine. La création de Ziobrowski témoigne de la fascination généralisée pour la vie extraterrestre, de la banalisation de la consommation de marijuana et de la reconnaissance croissante du street art comme forme d'art à part entière. Son œuvre est un commentaire sur l'évasion que procure la consommation de substances, la figure extraterrestre servant de métaphore aux expériences hors du commun que peuvent susciter de telles escapades. Le récit qui accompagne « Alien OG Moonrock Stoned Eye Dunny » est aussi intrigant que l'œuvre elle-même. « Au-delà de la galaxie se trouvent des choses que nous ne verrons jamais », commence l'histoire, faisant allusion aux profondeurs invisibles et souvent inexplorées de l'espace et de la conscience humaine. L'idée que des extraterrestres puissent cultiver les herbes les plus fines, à l'insu de l'humanité, confère à l'œuvre une dimension humoristique et satirique, trouvant un écho auprès d'un public contemporain sensible à l'ironie et à l'insolite. Impact culturel et avenir des jouets d'art L'œuvre de Ziobrowski s'inscrit dans un débat plus large sur la place des jouets en tant qu'objets d'art. Le Dunny Alien OG Moonrock Stoned Eye est très recherché par les collectionneurs de figurines en vinyle et par ceux qui s'intéressent à la signification culturelle du Street Pop Art et du graffiti. Ces pièces témoignent de l'évolution des frontières dans le monde de l'art, où le tangible et le conceptuel se confondent, donnant naissance à des objets qui remettent en question les notions traditionnelles de ce que peut être l'art. La production limitée de ces Dunnys personnalisés garantit que chaque pièce est un artefact rare au sein des communautés du street art et des collectionneurs de jouets. À mesure que les frontières entre art, objets de collection et société de consommation s'estompent, des pièces comme le Dunny Alien OG Moonrock Stoned Eye gagneront probablement en importance. Elles constituent des marqueurs culturels d'une époque où des artistes comme Ziobrowski redéfinissent les limites et les possibilités de l'art inspiré par la rue. Dans la grande tapisserie de l'art urbain, chaque fil représente un récit différent, une voix singulière dans le débat sur ce qu'est et ce que peut être l'art. Le Dunny Alien OG Moonrock Stoned Eye de Nugglife NY apporte une touche vibrante et stimulante à cette fresque en constante expansion, s'inscrivant ainsi dans l'histoire du street art et du graffiti. Édition limitée et fabrication artisanale unique, cette pièce de collection est bien plus qu'un simple jouet : c'est une œuvre d'art, un élément du récit plus vaste qui définit la culture artistique contemporaine.

    $308.00

  • Graff Head Slick 14 HPM Unique Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick Graff Head Slick 14 HPM Sérigraphie unique par OG Slick

    Graff Head Slick 14 HPM Unique Spray Paint Silkscreen Print by OG Slick Embleshed 1 of 1 Hand-Pulled 11-Color on Untrimmed 250gsm Stonehenge Fine Art Paper Artwork. Œuvre d'art unique signée 1/1 HPM, format 40x26, sérigraphie de Mickey Mouse, Guan Yin faisant des signes de la main, le haut du corps et le visage recouverts de peinture en aérosol rouge et noire. Le pop art, le street art et le graffiti transcendent souvent les frontières traditionnelles, embrassant des thèmes culturels contemporains et puisant leur inspiration dans le monde qui nous entoure. La sérigraphie « Graff Head Slick 14 HPM Unique », réalisée avec minutie par OG Slick, incarne cet esprit de transcendance artistique. Imprimée sur du papier Stonehenge Fine Art 250 g/m² non rogné, cette œuvre est un emblème de précision grâce à sa technique artisanale à 11 couleurs, témoignant du savoir-faire exceptionnel dans le domaine de l'art moderne. Cette pièce unique, signée et datée de 2022, fusionne harmonieusement le familier et le profond. Au premier abord, le visage iconique de Mickey Mouse capte l'attention. Cependant, une introspection plus profonde révèle que Mickey Mouse est réinventé en Guan Yin, la déesse de la compassion. Avec le haut du corps et le visage recouverts de peinture en aérosol rouge et noire, l'image trouve un équilibre entre nostalgie et spiritualité, tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art. Puisant son inspiration dans ses explorations d'enfance à Chinatown, OG Slick présente un récit fascinant à travers cette œuvre. Les magasins de Chinatown arboraient souvent des figurines à leurs caisses, censées porter chance au propriétaire comme aux clients généreux. Reflet de cette tradition, la Guan Yin de Mickey Mouse, dans cette sérigraphie, est représentée sous une pluie de cryptomonnaie, symbolisant la fusion des croyances ancestrales et de l'ère numérique. C'est une réflexion sur la place qu'occupe la tradition dans le monde moderne, et sur la façon dont même des symboles vénérés comme Guan Yin peuvent être perçus sous un angle nouveau et contemporain. À travers cette estampe, OG Slick célèbre non seulement ses racines et ses souvenirs, mais invite également les spectateurs à questionner et à redéfinir les symboles qui peuplent notre conscience collective. Tirage unique de 25 exemplaires.

    $3,705.00

  • Sale -15% Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Émoticône rouge et verte « Open Mouth FL », sérigraphie monotype par Pose-Jordan Nickel

    Sérigraphie monotype Open Mouth FL rouge et verte par Pose- Jordan Nickel, réalisée à la main avec une encre bicolore à trois couleurs sur papier d'art Mohawk ultra-fin et blanc, édition limitée. Édition limitée à 2 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Sérigraphie de 22 x 30 cm représentant un gros plan du visage et des lèvres d'une femme à la peau rouge et à la bouche ouverte. « Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints » témoigne du pouvoir évocateur de l'art contemporain. Créée par Pose, pseudonyme du célèbre artiste Jordan Nickel, cette sérigraphie est une fusion magistrale de pop art, de street art et d'esthétique graffiti. La technique artisanale de la fontaine divisée en trois couleurs intensifie la vivacité et la profondeur de l'image, plongeant le spectateur au cœur des émotions brutes et des récits qu'elle renferme. La sérigraphie, technique historiquement adoptée par des figures emblématiques du pop art comme Andy Warhol, est ici réinterprétée avec une fraîcheur et une sensibilité urbaines par Pose. Le contraste saisissant entre les teintes rouge et vert vifs, associé à l'image d'un visage de femme, notamment sa bouche ouverte et sa peau d'un rouge éclatant, capture un instant à la fois intime et universel. Le choix du papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite, à grain frangé à la main, confère une dimension tactile à l'estampe, ajoutant à son charme et en faisant une pièce maîtresse pour tout amateur d'art. L'exclusivité de cette œuvre est soulignée par sa disponibilité limitée. Limitée à l'édition 2023, avec seulement deux exemplaires signés et numérotés, cette œuvre d'art mesure 56 x 76 cm. Elle n'est pas une simple représentation, mais une invitation à explorer les débats en constante évolution autour des liens entre le pop art et le street art. La création de Pose nous rappelle comment les techniques traditionnelles peuvent être réinventées et réinterprétées dans l'art moderne, tout en préservant l'essence brute et spontanée qui caractérise l'esprit de la culture urbaine.

    $2,347.00 $1,995.00

  • Sale -15% Eyes Royal Blue & Fuchsia Emote Monoprints Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Émoticônes Yeux Bleu Royal et Fuchsia, sérigraphie monotype par Pose-Jordan Nickel

    Émoticônes Eyes Royal Blue & Fuchsia Emote, sérigraphie monotype par Pose-Jordan Nickel, impression à la main en trois couleurs, impression à la fontaine divisée sur papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite à bords frangés, édition limitée. Édition limitée à 2 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Sérigraphie de 22 x 30 cm représentant un gros plan du visage et des yeux d'une femme à la peau bleue. « Eyes Royal Blue & Fuchsia Emote Monoprints » témoigne de l'évolution et de la convergence du pop art, du street art et du graffiti. Minutieusement réalisée par Pose-Jordan Nickel, cette sérigraphie présente un portrait saisissant d'une femme, mettant l'accent sur ses yeux, voilés d'une captivante nuance de bleu. Le titre lui-même évoque une profondeur d'émotions, suggérant une multitude d'interprétations ; le bleu royal et le fuchsia représentent peut-être non seulement des couleurs, mais tout un spectre de sentiments et d'expressions. Le choix du support et de la technique par Jordan Nickel confère à cette œuvre une grande complexité. La technique artisanale de la plume divisée en trois couleurs est un clin d'œil à la gravure traditionnelle, garantissant à chaque exemplaire un caractère unique et un charme particulier. Le papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite, à la texture et au grain frangés, choisi pour sa qualité et sa texture exceptionnelles, complète harmonieusement l'ensemble, ajoutant une dimension supplémentaire à l'œuvre, la rendant tactile et immersive. Dans les domaines du pop art, du graffiti et du street art, les gros plans, notamment de visages, ont toujours revêtu une importance capitale. Ils capturent l'essence, les émotions et parfois même les récits silencieux de la vie urbaine. L'œuvre en édition limitée de Pose-Jordan Nickel, composée de seulement deux exemplaires signés et numérotés (22 x 30 cm chacun), illustre parfaitement cette tradition. L'accent mis sur les yeux et le choix d'une peau bleue pourraient symboliser des problématiques sociétales contemporaines ou explorer la notion d'identité dans un paysage urbain en perpétuelle mutation. L'attrait de « Eyes Royal Blue & Fuchsia Emote Monoprints » réside dans sa dualité. D'une part, il s'agit d'une représentation méticuleuse du savoir-faire, de la technique et des matériaux ; d'autre part, d'un commentaire profond, en résonance avec l'esprit de ces genres artistiques. C'est une œuvre emblématique, qui marque de son empreinte indélébile le paysage du pop art et du street art.

    $2,347.00 $1,995.00

  • Ultra Violet Flashlight HPM Etched Object Art by Saber

    Saber Lampe torche ultraviolette HPM, objet d'art gravé par Saber

    Lampe torche LED ultraviolette unique HPM, objet d'art gravé par Saber, édition limitée, pièce de collection d'artiste pop. Lampe torche HPM unique, édition limitée 2023, gravée et ornée à la main. Objet d'art rare, format 2 x 5,75 pouces. Piles non incluses. Permet de recharger les objets phosphorescents, les encres ultraviolettes et les teintures invisibles Revleles , et de modifier la température de couleur des objets et des œuvres d'art. Convergence innovante entre utilité et art dans la lampe torche LED ultraviolette de Saber La lampe torche LED ultraviolette de Saber se présente comme une œuvre d'art en édition limitée, ornée à la main, illustrant la convergence novatrice entre utilité et art, caractéristique des mouvements pop contemporains. Cette pièce exclusive, créée en 2023, témoigne de l'ingéniosité qui définit l'univers des objets de collection design. L'artiste, reconnu pour ses contributions au Street Pop Art et au graffiti, étend son champ d'expression aux objets du quotidien, transformant une lampe torche utilitaire en une pièce de collection rare de 5 x 14,5 cm. Bien que dépourvue de piles, cette œuvre d'art permet de recharger des objets phosphorescents, de révéler des encres ultraviolettes, de mettre au jour des taches cachées et de modifier la température de couleur d'objets et d'autres œuvres, instaurant ainsi une interaction dynamique entre elle et son environnement. La lampe torche, gravée du style signature de Saber, transcende sa fonction conventionnelle pour devenir un médium à travers lequel l'artiste exprime sa vision. Chaque lampe torche, ornée à la main, souligne le caractère unique de cet objet d'art, alliant la dimension tactile du graffiti à la précision esthétique du pop art. Cette fusion transcende la fonction première de la lampe torche et l'imprègne d'un récit qui témoigne de la fluidité et de la versatilité de l'art dans la société contemporaine. Dynamique artistique et fonctionnelle de l'œuvre d'art représentant la lampe torche LED de Saber La dynamique artistique et fonctionnelle de la lampe torche ultraviolette de Saber illustre une tendance plus large dans le monde de l'art, où les frontières entre forme et fonction, art et outil, s'estompent. Cette lampe torche remplit une double fonction : à la fois objet pratique et sujet de conversation, elle révèle le potentiel des objets du quotidien à devenir des vecteurs d'expression artistique. Les gravures et ornements soigneusement travaillés invitent à la contemplation du jeu entre lumière et obscurité, visibilité et invisibilité, à l'instar des dichotomies présentes dans le street art et le graffiti. En intégrant la fonctionnalité de la lumière ultraviolette, l'œuvre de Saber favorise l'interaction et l'engagement, permettant à son propriétaire de vivre une expérience sensorielle souvent absente des formes d'art traditionnelles. La capacité de la lampe torche à recharger d'autres éléments phosphorescents ou à révéler des aspects autrement invisibles des œuvres d'art ajoute une dimension de découverte et de surprise, enrichissant l'interaction de l'utilisateur avec l'objet. Cet élément de surprise et le potentiel d'exploration continue font de la lampe torche de Saber une pièce majeure du monde de l'art de collection. La lampe torche LED ultraviolette Saber, ornée d'une gravure HPM, représente une avancée audacieuse dans l'évolution du pop art et du street art, où fonctionnalité et expression artistique se conjuguent. Elle incarne l'esprit d'innovation qui anime le street art, le pop art et le graffiti, démontrant que l'art peut être aussi utile qu'esthétique. Cette lampe torche en édition limitée est un véritable symbole de créativité, un emblème du pouvoir transformateur de l'art et une pièce de choix pour toute collection d'art contemporain.

    $84.00

  • Spacemonkey Test Print Unique Silkscreen Artwork by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $925.00

  • Sale -15% Trick Trucks HPM Unique Silkscreen Print by Jay Kaes x El Pez

    El Pez SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $1,395.00 $1,186.00

  • Cold Crush Brothers Metal Plate Photo on Cradled Wood by Joe Conzo Jr

    Joe Conzo Jr Photo de la plaque métallique Cold Crush Brothers sur bois encadré par Joe Conzo Jr.

    Impression photo sur plaque métallique Cold Crush Brothers sur panneau de bois encadré par Joe Conzo Jr. Prête à accrocher. Artiste de rue graffiti. Art pop moderne. Tirage unique signé de 2020, imprimé sur métal monté sur un cadre en bois, format 12x8,5, représentant les artistes hip-hop rap Cold Crush Brothers en concert dans un club. Photo imprimée sur plaque métallique Cold Crush Brothers, sur panneau de bois encadré L'estampe photographique sur plaque métallique Cold Crush Brothers, imprimée sur panneau de bois encadré par Joe Conzo Jr., est une œuvre d'art moderne unique qui capture l'énergie brute des débuts du hip-hop. Créée en 2020, cette estampe signée est montée sur un châssis en bois robuste et présente une scène dynamique d'une performance des légendaires Cold Crush Brothers dans un club. L'œuvre mesure 30,5 x 21,5 cm et est prête à être accrochée. Elle fusionne l'esthétique intemporelle du street art et du graffiti avec l'histoire vibrante du hip-hop. Cette œuvre immortalise non seulement un moment charnière de l'histoire de la musique, mais reflète également la vision artistique de Joe Conzo Jr., figure incontournable de la documentation de l'essor de la culture urbaine. Les frères Cold Crush, figures emblématiques du groupe, et leur influence Les Cold Crush Brothers ont joué un rôle déterminant dans l'émergence du hip-hop, insufflant à leurs performances un charisme, une virtuosité lyrique et une présence scénique inégalés. Pionniers du genre, leur influence a largement dépassé le cadre musical, inspirant graffeurs, danseurs et tendances vestimentaires qui ont façonné la culture urbaine. Joe Conzo Jr., souvent considéré comme le premier photographe du hip-hop, a immortalisé ces moments clés, créant ainsi une archive visuelle de cette époque révolutionnaire. Ce tirage particulier représente le groupe en concert dans une salle comble, entouré d'un public en délire, illustrant l'importance culturelle et l'énergie communicative de leurs performances. Joe Conzo Jr. et le point de rencontre entre la musique et le pop art urbain Né en 1963 à New York, Joe Conzo Jr. est reconnu pour son rôle dans la préservation de l'histoire du hip-hop et de la culture graffiti à travers la photographie. Son œuvre, profondément ancrée dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti, s'attache à capturer l'expression authentique et brute de la vie urbaine. Ce tirage photographique sur plaque de métal témoigne de son talent pour immortaliser le dynamisme et la résilience du Bronx à l'aube du hip-hop. La juxtaposition de la netteté du noir et blanc de ses images et de l'aspect industriel de la plaque de métal confère à cette œuvre une dimension contemporaine, établissant un lien entre passé et présent. Valeur artistique et de collection de l'impression photographique sur plaque de métal Montée sur un panneau de bois encadré, cette œuvre allie savoir-faire et fonctionnalité, garantissant durabilité et facilité d'exposition. L'utilisation d'une plaque de métal comme support confère à la photographie une esthétique moderne et épurée, tout en préservant l'intensité brute de l'image. Signée par Joe Conzo Jr., cette pièce unique revêt une grande valeur pour les collectionneurs de Street Pop Art, de graffiti et d'objets liés au hip-hop. Son format intimiste de 30,5 x 21,5 cm lui permet de s'intégrer harmonieusement à toute collection d'art ou intérieur, tout en attirant le regard comme un véritable témoignage culturel. Cette œuvre est un vibrant hommage à la révolution artistique et culturelle impulsée par le hip-hop, le graffiti et le street art à la fin du XXe siècle.

    $505.00

  • Graff Head Slick 6 HPM Unique Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick Graff Head Slick 6 HPM Sérigraphie unique par OG Slick

    Graff Head Slick 6 HPM Unique Spray Paint Silkscreen Print by OG Slick Embleshed 1 of 1 Hand-Pulled 11-Color on Untrimmed 250gsm Stonehenge Fine Art Paper Artwork. Œuvre d'art unique signée 2022 (1/1) HPM, sérigraphie 40x26 représentant Mickey Mouse et Guan Yin faisant des signes de la main, le haut du corps et le visage recouverts de graffitis et de mots à la peinture en aérosol. Le graffiti, le street art et le pop art ont toujours été de puissants moyens d'expression sociale, politique et culturelle. Dans ce domaine, les artistes fusionnent souvent des symboles iconiques issus de divers horizons pour créer des récits visuels saisissants. L'œuvre sérigraphiée « Graff Head Slick 6 HPM Unique », réalisée à la bombe de peinture par le célèbre graffeur OG Slick, témoigne de cette fusion. Ce chef-d'œuvre en 11 couleurs, tiré à la main, se distingue non seulement par la finesse de ses détails, mais aussi par son commentaire et le jeu subtil entre iconographie traditionnelle et moderne. Cette œuvre est méticuleusement réalisée sur un papier d'art Stonehenge de 250 g/m², préservant ainsi l'éclat de ses couleurs et la précision de ses lignes. L'œuvre de 40 x 26 pouces met en scène Mickey Mouse, personnage emblématique de la culture pop américaine, représenté sous les traits de Guan Yin, la déesse chinoise de la compassion. Cette représentation de Mickey Mouse, incarnant Guan Yin et effectuant des signes de la main expressifs, entrelace deux cultures tout en soulignant l'universalité de certains messages. Le buste et le visage de Mickey, dissimulés sous une couche de graffitis abstraits à la bombe de peinture, fusionnent les formes d'art traditionnelles et les styles de graffiti modernes. L'inspiration d'OG Slick pour cette série remonte à sa jeunesse, lors de ses visites à Chinatown. Il se souvient des petites figurines placées près des caisses des magasins, censées porter chance aux commerçants et bénir ceux qui leur offraient de l'argent. Établissant un parallèle, l'œuvre représente la même figurine de Guan Yin, transposée à l'ère numérique et recouverte de cryptomonnaie, symbolisant la nature changeante des bénédictions et de la prospérité à notre époque. À travers cette œuvre fascinante, OG Slick explore l'interaction complexe entre tradition et modernité, rappelant aux spectateurs la nature éphémère des valeurs culturelles et l'essence intemporelle de l'art.

    $3,705.00

  • Euphoria Pink Error Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie Euphoria Pink Error par Buff Monster

    Sérigraphie Euphoria Pink Error de Buff Monster, une œuvre d'art en édition limitée peinte à la main sur papier d'art. 2021 Estampillée « Erreur » - Sérigraphie unique de 45,7 x 61 cm représentant une glace Melty Misfit en train de fondre. L'artiste a considéré cette œuvre comme une erreur d'impression due à des variations de couleur du fond. Non signée. Un tournant inattendu dans un monde aux couleurs acidulées L'estampe sérigraphique « Euphoria Pink Error » de Buff Monster, datant de 2021, présente une rare variation qui témoigne de la passion de l'artiste pour les couleurs vibrantes et les motifs fantaisistes. Estampillée « erreur » en raison de variations de couleur de fond, cette pièce unique de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) se distingue des éditions habituelles. Bien que non signée, elle porte un tampon d'authenticité attestant de sa création accidentelle. Cette particularité confère à l'œuvre une aura particulière, incitant les collectionneurs à la rechercher pour son attrait visuel et son histoire insolite. Les créatures fondantes et décalées, signature de Buff Monster, apparaissent au premier plan, se répandant dans la composition dans des nuances d'orange et de vert, rehaussées de coulures roses. L'ensemble évoque une explosion de bonbons fondus d'un autre monde, sublimée par le jeu lumineux de tons joyeux. Les formes de glace fondante, les personnages cyclopéens et les accents de cerises éclatantes sont autant de marques de fabrique du style de Buff Monster. Les figures aux couleurs vives témoignent souvent d'une approche ludique de l'art, mêlant humour et naïveté sans pour autant renoncer à une dimension plus incisive, inspirée du street art. Ici, le tourbillon de couleurs se fond dans un fond dont la tonalité change involontairement, créant un collage visuellement saisissant d'un joyeux chaos. Si les erreurs d'impression peuvent parfois diminuer la valeur perçue d'une édition, cet incident, au contraire, renforce l'attrait de l'œuvre auprès des amateurs qui apprécient ces moments imprévus qui confèrent au street art et au graffiti leur authenticité. Capturer l'esprit du pop art et du graffiti urbain L'œuvre de Buff Monster, empreinte d'une énergie urbaine, fait écho à l'esthétique des fresques murales monumentales et des graffitis réalisés à la volée. Des aplats de couleurs vibrantes s'entrechoquent et dégoulinent, rappelant le charme de la peinture en aérosol sur les murs de béton. L'estampe sérigraphique Euphoria Pink Error traduit ces élans en présentant une multitude de monstres en fusion qui semblent danser sur le papier. Ce style s'inscrit dans l'énergie du Street Pop Art et du graffiti, où des contours audacieux et des pigments superposés métamorphosent des surfaces ordinaires. Les taches roses sur le bord supérieur, par exemple, pourraient être les restes d'une coulure de peinture inattendue. L'estampe capture ainsi la spontanéité qui caractérise souvent les processus artistiques urbains. D'un heureux hasard à une variante convoitée Le décalage de fond qui caractérise cette estampe modifie l'environnement dans lequel évoluent les créatures de Buff Monster. Par endroits, le rose est plus doux qu'à l'ordinaire, tandis qu'ailleurs il apparaît saturé et intense. Ces variations soulignent comment les sérigraphies artisanales peuvent donner des résultats inattendus. Plutôt que de rejeter cette variation, Buff Monster a choisi d'en documenter l'unicité en l'estampillant comme une erreur. Les collectionneurs en quête de nouveauté apprécient ce genre d'anomalies artistiques, qui reflètent la nature débridée de l'expression urbaine contemporaine. Cette impression que tout est possible correspond non seulement à l'esprit ludique des personnages de Buff Monster, mais elle capture également l'essence même de la gravure. Un caractère indéniable dans chaque goutte Bien que l'estampe sérigraphique « Euphoria Pink Error » ne soit pas signée, elle présente des détails complexes qui la rattachent indéniablement à l'œuvre plus vaste de Buff Monster. On y distingue des textures en demi-teintes et des lignes audacieuses, éléments récurrents dans ses autres créations aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'effet de fusion tourbillonnant laisse apparaître des couches de couleurs qui semblent se fondre les unes dans les autres, ajoutant de la dimension et renforçant cette impression de doux chaos. Icônes de cerises, yeux globuleux et formes irrégulières s'entremêlent, donnant vie à l'œuvre dans un tourbillon rose et jaune. Le résultat est une œuvre qui transcende un simple incident d'impression, s'imposant comme un emblème du charme et de la spontanéité qui définissent le Street Pop Art et le graffiti. Cette édition erronée, dans toute sa splendeur éclatante et chaotique, offre une occasion rare d'entrevoir la capacité de Buff Monster à embrasser les accidents créatifs et à les transformer en quelque chose de frais et d'irrésistible.

    $524.00

  • Sale -15% Lips Blue & Black Emote Monoprints Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Sérigraphie « Lèvres bleues et noires » par Pose-Jordan Nickel

    Sérigraphie monotype Lips Blue & Black Emote par Pose- Jordan Nickel, réalisée à la main avec une technique de gravure en trois couleurs sur papier d'art Mohawk ultra-fin et ultra-blanc, à bords frangés, en édition limitée. Édition limitée à 2 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Sérigraphie de 22 x 30 cm représentant un gros plan du visage et des lèvres d'une femme aux cheveux noirs et à la peau bleue. En explorant l'univers du pop art, et plus précisément les intersections entre le street art et le graffiti, on découvre une œuvre particulièrement évocatrice intitulée « Lips Blue & Black Emote ». Cette sérigraphie monotype saisissante est l'œuvre de Pose, alias Jordan Nickel, artiste reconnu pour ses interprétations uniques et sa vision contemporaine des thèmes classiques du pop art. Réalisée avec minutie en 2023, cette œuvre en édition limitée se distingue non seulement par son imagerie, mais aussi par sa technique de création. La sérigraphie est réalisée à la main, soulignant la touche personnelle et le souci du détail que Nickel apporte à ses créations. Plus intrigante encore est l'utilisation d'une technique de dégradé à trois couleurs, qui permet un mélange progressif des couleurs, créant ainsi profondeur et fluidité dans l'estampe. Le support de cette œuvre n'est autre que le papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite, réputé pour ses bords frangés à la main, ajoutant une authentique touche d'élégance vintage à l'ensemble. Le choix de ce papier accentue le contraste des couleurs vibrantes sur un fond blanc immaculé, soulignant ainsi la précision des détails. En zoomant sur l'image centrale de l'estampe, on découvre un gros plan hypnotique du visage d'une femme, et plus particulièrement de ses lèvres. Son apparence, presque surréaliste, est marquée par ses cheveux noirs se fondant harmonieusement dans sa peau bleue. Cette représentation audacieuse captive le regard et repousse les limites des canons de beauté conventionnels. Chaque pièce de cette collection exclusive est signée et numérotée par Nickel, garantissant son authenticité et sa rareté (seulement deux exemplaires existent). Avec ses dimensions généreuses de 56 x 76 cm, cette œuvre imposante s'impose comme une pièce maîtresse incontournable pour tout collectionneur d'art.

    $2,347.00 $1,995.00

  • BFF Unique 1 Valentines Day Original Silkscreen Print by Hijack

    Hijack Sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin par Hijack

    BFF Unique 1 Sérigraphie originale pour la Saint-Valentin par Hijack Peinte à la main au pistolet sur papier d'art Édition limitée Œuvre originale unique signée, peinte à la main à la bombe de peinture, format 20x30, impression sérigraphique Exprimez vos émotions à travers le dynamisme du pop art urbain : l’affiche unique BFF 1 de Hijack pour la Saint-Valentin Au panthéon de l'art urbain moderne, la puissance expressive du street art est indéniable et son influence se fait sentir dans les œuvres d'innombrables artistes. Parmi eux, Hijack, pseudonyme de l'artiste qui captive l'attention du public avec des images vibrantes, se distingue avec son œuvre « BFF Unique 1 Valentine's Day Original Silkscreen Print ». Cette œuvre, sortie en 2024, porte l'empreinte d'un créateur profondément enraciné dans la culture de Los Angeles, en Californie, où les rues servent de toile en perpétuelle évolution à des déclarations de toutes sortes. Hijack, héritier de Mr. Brainwash (Thierry Guetta), investit le monde des beaux-arts avec une audace qui rappelle celle de son mentor, tout en affirmant sa propre vision. Cette pièce, un chef-d'œuvre peint à la main à la bombe sur papier d'art, capture l'essence spontanée et vibrante du graffiti. Ses dimensions généreuses (20 x 30 cm) en font bien plus qu'une simple affirmation : une véritable déclaration, une proclamation de l'influence du street art sur l'univers plus aseptisé des galeries d'art. L'estampe originale sérigraphiée BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin est une symphonie d'émotions, réalisée artisanalement avec une méticulosité extrême et en édition limitée. Chaque exemplaire signé est un hommage unique à la complexité des liens humains, magnifiquement rendus à la bombe aérosol – un matériau intrinsèquement lié à la nature rebelle et engagée du street art. Le cœur audacieux du street art : décryptage de la syntaxe visuelle de la sérigraphie de Hijack Au cœur de l'œuvre de Hijack se trouve un cœur rouge éclatant, vibrant d'énergie sur un fond où forme et couleur se confondent dans une danse de coulures de peinture et de lignes précises. La silhouette encadrée – encapuchonnée, la tête baissée – invite à la contemplation, suggérant un récit aussi profond que les couches de peinture qui composent l'image. Ce jeu d'iconographie et d'anonymat révèle l'essence même du graffiti : un miroir de l'âme au sein des paysages urbains débridées. La technique de la sérigraphie, célèbre pour son rôle dans l'essor du pop art, trouve une nouvelle vie sous le pinceau de Hijack. La qualité tactile des éléments peints à la main au pistolet confère à l'œuvre une immédiateté, une authenticité souvent perdue dans la reproduction mécanique. Cette confluence des méthodes traditionnelles et de la vitalité des techniques du street art donne naissance à une œuvre qui est autant un artefact qu'une expression contemporaine. L'approche nuancée de Hijack, qui allie la maîtrise de la sérigraphie à l'imprévisibilité de la peinture en aérosol, reflète une dualité souvent présente dans le pop art urbain. Cette dualité reconnaît le planifié et le spontané, le personnel et le public, l'éphémère et l'éternel, d'une manière que peu d'autres formes d'art parviennent à égaler. La vision artistique de Hijack : un phare dans le street pop et le graffiti. Avec chaque œuvre, Hijack réaffirme son attachement à l'esprit du street art pop. Il capture des émotions fugaces et des instants précieux, les préservant dans le cadre plus durable des beaux-arts. La sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin ne fait pas exception ; elle témoigne du potentiel transformateur du graffiti et de sa capacité à transcender ses origines pour trouver sa place dans l'écosystème diversifié de l'art moderne. Chaque estampe, réalisée à la main et signée par Hijack, ne se contente pas d'authentifier l'œuvre ; elle offre un accès direct à la main de l'artiste, à son processus créatif et à sa vision. Ces estampes ne sont pas de simples constructions visuelles, mais des liens tactiles avec l'artiste lui-même, incarnant l'esprit du street art dans leur création et leur réception. En mêlant l'immédiateté du graffiti à l'impact durable des beaux-arts, Hijack invite son public à vivre une expérience unique, fusionnant esthétique brute de la rue et art raffiné. L'estampe originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin capture l'essence de l'amour à travers le prisme de l'art urbain, offrant un récit à la fois profondément personnel et résolument public. Dans l'œuvre de Hijack, le spectateur découvre non seulement le reflet de la rue, mais aussi une fenêtre ouverte sur la condition humaine, encadrée par les lignes audacieuses et les couleurs éclatantes d'un artiste qui maîtrise parfaitement le langage urbain.

    $4,814.00

Unique Original Prints

Caractère distinctif des estampes originales uniques

Les estampes originales uniques (exemplaires 1/1) sont des pièces essentielles au sein de l'univers vibrant du street art et du graffiti. Contrairement aux reproductions produites en masse, ces estampes sont des œuvres originales, souvent réalisées selon des techniques d'impression traditionnelles telles que la sérigraphie, la lithographie, la gravure sur bois ou l'eau-forte. Elles portent l'empreinte directe de l'artiste, de l'application de l'encre au choix du papier, conférant à chaque estampe une présence et une authenticité singulières.

La main de l'artiste dans la gravure

L'implication de l'artiste de rue ou du graffeur dans le processus d'impression garantit que chaque œuvre conserve une part de l'énergie et du style uniques propres à leurs créations publiques. Ces estampes présentent souvent des variations dues à leur processus de création, ce qui rend chacune d'elles unique. L'approche manuelle adoptée par des artistes comme Banksy, Shepard Fairey et RETNA dans la création de ces estampes contribue à leur attrait et à leur valeur de collection.

Importance culturelle et potentiel de collection

Ces estampes originales uniques offrent aux collectionneurs un accès privilégié au street art et au graffiti. Elles constituent non seulement des expressions artistiques, mais aussi des jalons culturels témoignant de l'évolution du street art, de ses origines urbaines à son intégration dans le monde de l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs apprécient ces estampes pour leur capacité à capturer l'esprit de la rue dans un format authentique et intemporel.

Matériaux et techniques des estampes originales

Le choix des matériaux et des techniques pour la création d'estampes originales témoigne de la vision de l'artiste et de l'impact recherché. Qu'il s'agisse du toucher du papier chiffon épais ou de la résistance des encres d'archivage, ces décisions jouent un rôle essentiel dans la présentation finale de l'œuvre. Les subtilités techniques de la gravure, du type de presse utilisé à la superposition des encres, font partie intégrante du récit de l'œuvre, au même titre que l'image elle-même.

Estampes originales dans le futur du street art pop et du graffiti

Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer, le rôle des estampes originales uniques demeure essentiel. Elles font le lien entre la nature éphémère du street art et la permanence recherchée par les collectionneurs. L'avenir pourrait voir de nouvelles innovations dans les techniques d'estampe, élargissant ainsi les possibilités d'expression des artistes. Les estampes originales resteront probablement un pilier de la diffusion et de la préservation du street art et du graffiti.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte