Graphite et crayons de couleur
-
D*Face- Dean Stockton Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton
Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton, impression sur carton, encadrée, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Œuvre unique signée, réalisée à la peinture et au crayon HPM en 2007, ornée d'un gribouillage sur le recto . Dimensions : 23,25 x 33 pouces (59 x 84 cm). Ce motif était initialement utilisé comme enduit décoratif dans plusieurs villes. Il s'agirait de l'une des deux versions produites et signées par D*Face sur papier de qualité supérieure. Encadrement sur mesure en métal rouge. Le style signature de D*Face en rouge Prey La confluence du pop art et du street art trouve une manifestation saisissante dans l'œuvre de l'artiste britannique Dean Stockton, plus connu sous le nom de D*Face. Parmi sa vaste collection d'œuvres percutantes, la sérigraphie « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » illustre parfaitement son talent pour fusionner les techniques subversives du street art avec l'esprit du pop art. Cette pièce en édition limitée, une sérigraphie sur carton et une œuvre originale rehaussée de gribouillis uniques à la peinture et au crayon réalisés par l'artiste lui-même, capture l'essence de sa critique du consumérisme et du culte des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de Stockton n'est pas une simple œuvre de street art ; elle reflète le parcours de l'artiste et son regard sur la société. L'œuvre se caractérise par des lignes audacieuses et des contrastes marqués, signature de l'esthétique de D*Face, fortement influencée par ses premières expériences dans le skateboard, le graffiti et la musique punk. L'estampe, mesurant 23,25 pouces sur 33 pouces, est encadrée dans un cadre en métal rouge sur mesure qui fait écho à l'éclat de l'œuvre d'art qu'elle renferme. D*Face et le mouvement Pop Street Art Conçue initialement comme une affiche collée dans les rues, « Prey Red » a évolué vers une expression plus raffinée de l'art de DFace lorsqu'elle a été réimaginée sous la forme d'une impression sur papier haut de gamme. Cette transition du street art à une œuvre digne d'une galerie souligne la fluidité des frontières entre les différentes formes d'art et la polyvalence de DFace. Le fait que cette pièce soit l'un des deux seuls exemplaires produits et signés par l'artiste renforce son exclusivité et son attrait. L'œuvre de DFace est souvent perçue comme un pont entre l'énergie brute et rebelle du street art et l'univers soigné et visuel du pop art. DFace remet en question les idées reçues sur l'art et sa place dans la société en exposant son travail en galerie sans rien perdre de son esprit urbain. L'impression sérigraphique « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » en témoigne, incarnant le talent de l'artiste pour donner de la profondeur et de multiples niveaux de signification à son œuvre. L'impact culturel des œuvres de D*Face Au-delà de son attrait visuel, « Prey Red » est une critique culturelle, à l'image du reste de l'œuvre de DFace. À travers son art, DFace invite les spectateurs à questionner les icônes et les symboles qui peuplent notre paysage visuel. Cette estampe, avec son imagerie percutante et le mot « PREY » inscrit en lettres capitales, suggère une réflexion plus profonde sur l'identité de la proie dans un monde saturé de médias et de culture des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de DFace n'est pas seulement une œuvre d'art à admirer pour son style ; c'est à la fois un sujet de conversation, un commentaire culturel et une pièce de collection. Elle témoigne de l'engagement constant de l'artiste à interpeller les spectateurs et le monde de l'art, les incitant à réévaluer ce qui est exposé sur les murs des villes et dans les galeries. Alors que DFace poursuit sa création et son évolution, des œuvres comme « Prey Red » lui assurent une place de choix dans l'histoire de l'art contemporain, jetant un pont entre la scène underground et le courant dominant.
$3,938.00
-
Stay High 149- Wayne Roberts Carnet de dessin graffiti Black Book par Stay High 149 - Wayne Roberts
Carnet de croquis personnel original Black Book Graffiti par Stay High 149 - Wayne Roberts. Style street art moderne, tags, gribouillis, dessins, peintures et réflexions artistiques. STAYHIGH149 x Carnet noir de 2003, signé et tagué. Techniques mixtes : marqueur, peinture aérosol, acrylique, autocollant, graffiti. Format 21,6 x 27,9 cm. Bon état, quelques traces d'usure et quelques pages manquantes. Ce carnet noir unique a appartenu au légendaire STAYHIGH149, véritable icône de l'histoire du graffiti. Bien plus qu'un simple carnet de croquis, c'est un artefact culturel digne des collections muséales. À l'intérieur, vous découvrirez plus de 130 pages remplies de tags et d'œuvres authentiques et bruts, non seulement de STAYHIGH149, mais aussi de son proche collaborateur Dead Leg et de figures influentes comme TRACY 168, entre autres. Ce carnet noir regorge d'histoire visuelle. La quatrième de couverture est également ornée, offrant un aperçu complet de l'art underground d'une époque. Livre noir historique de la légende du graffiti STAYHIGH149 Ce carnet de croquis original est une pièce d'une rareté et d'une importance culturelle exceptionnelles, directement liée à Wayne Roberts, alias STAYHIGH149. Figure emblématique des débuts du graffiti new-yorkais, STAYHIGH149 a marqué le mouvement de son empreinte indélébile grâce à son tag iconique « smoker » et à ses lettres stylisées. Ce carnet noir n'est pas un simple recueil de pages : c'est un objet digne d'un musée, révélant l'âme de la culture graffiti des années 1970 et 1980 à travers le regard de ses pionniers. Signé et annoté de bout en bout, il a été activement utilisé au début des années 2000, constituant une véritable capsule temporelle visuelle de la créativité, de la fraternité et de l'énergie brute de la rue. Pages taguées à la main de l'école originelle du graffiti Ce carnet noir, de format 21,6 x 27,9 cm, renferme plus de 130 pages de tags, de throw-ups, de personnages et de croquis bruts, chacun recouvert de feutres, de peinture en aérosol, d'autocollants et de techniques mixtes. Certaines pages sont raturées ou usées, témoignant du temps qui passe et de l'usage fréquent qu'en ont fait l'artiste et son entourage. On y retrouve la présence de Dead Leg, collaborateur de confiance de STAYHIGH149, ainsi que des œuvres et des dédicaces d'autres figures emblématiques comme TRACY 168. Ces créations ne sont pas mises en scène : brutes, spontanées et pleines de style, elles comptent parmi les œuvres de street art et de graffiti les plus authentiques qui nous soient parvenues. Certaines pages sont saturées de couleurs, tandis que d'autres présentent des traits rapides et des dessins de personnages iconiques. Condition physique et intégrité artistique Ce carnet noir unique en son genre porte les marques de son utilisation : certaines pages sont manquantes, beaucoup sont usées sur les bords et quelques-unes présentent des traces de feutre. Pourtant, cela ne fait que renforcer son authenticité en tant qu'outil et compagnon de l'une des figures les plus visionnaires du graffiti. La couverture est richement ornée d'encre et de peinture, et le dos arbore des phrases comme « La Voix du Ghetto », un message qui s'inscrit pleinement dans l'héritage de Wayne Roberts. À l'intérieur, le mélange de lettres bulles, de tags classiques et de dessins stylisés représente des décennies de tradition artistique urbaine, transposées des rames de métro et des murs de la ville sur une toile personnelle. Héritage immortalisé par l'art urbain pop et le graffiti Ce livre noir n'est ni une reproduction ni une rétrospective. C'est une archive vivante de l'histoire du graffiti, créée par celles et ceux qui ont bâti cette culture depuis ses origines. STAYHIGH149 demeure une figure emblématique du graffiti, et cet ouvrage reflète la camaraderie, l'influence et la détermination sans faille qui ont marqué toute une époque. Il illustre avec force comment le street art et le graffiti ont dépassé les frontières des rues pour devenir une forme d'expression contemporaine reconnue. Ce livre noir offre une occasion unique de découvrir le monde de l'art underground tel qu'il était : personnel, authentique et immortel.
$10,000.00
-
Craww Dessin au graphite original Safe Passage par Craww
Safe Passage, dessin original au graphite et aux crayons de couleur, réalisé à la main sur papier d'art à bords frangés par l'artiste pop moderne Craww. Dessin original signé de 2014 sur papier frangé à la main, 13 x 22,5 cm.
$1,124.00 $955.00
-
Saber Araignée veuve noire rose fluo HPM Technique mixte Pièce unique par Saber
Araignée Veuve Noire Rose Néon HPM Technique Mixte Unique par Saber Peinture à la Main Encre, Crayons de Couleur, Feutre, Surligneur sur Papier Beaux-Arts Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Édition originale unique, signée et numérotée, 2023, limitée à 25 exemplaires. Dessin réalisé à la main à l'encre HPM, au surligneur, au feutre et aux crayons de couleur. Format : 3,5 x 3 pouces. Mini-dessin représentant des araignées roses et une veuve noire. Comprend une carte en carton peinte à la main et étiquetée. L'intersection de la nature et de l'expression urbaine dans l'art de Saber La série « Neon Pink Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » est une illustration saisissante de la polyvalence et de la profondeur du street art, créée par le célèbre graffeur Saber. Cette collection de 2023, une série numérotée de 25 multiples uniques peints à la main (HPM), présente des dessins miniatures de 8,9 x 7,6 cm représentant des veuves noires dans un rose néon éclatant. Ces pièces sont accompagnées de supports en carton peints et tagués à la main, mêlant motifs naturels et sensibilité artistique urbaine. Maîtrise des techniques mixtes de Saber Saber, artiste dont l'œuvre est profondément ancrée dans l'ADN du street art contemporain, utilise une grande variété de matériaux, tels que l'encre de stylo, le surligneur, le marqueur et les crayons de couleur, pour donner vie à ces arachnides. Le rose fluo, à la fois saisissant et symbolique, interroge la perception du danger et de l'attrait chez le spectateur. Dans la nature, les couleurs vives servent souvent d'avertissement, tandis que dans le paysage urbain, elles captent l'attention – un parallèle que Saber exploite avec brio dans son travail. L'intégration de carton peint à la main confère à la série une authenticité brute. Le carton, matériau omniprésent et souvent jeté, devient ici un élément précieux de l'œuvre, questionnant la hiérarchie des matériaux et la valeur attribuée aux différents médiums. Cette démarche est emblématique de la capacité du street art à sublimer le quotidien et à révéler la beauté dans l'invisible. Thèmes de la survie et de la beauté Les veuves noires sont des créatures qui suscitent à la fois crainte et fascination. Saber exploite cette dualité, utilisant les araignées comme métaphore de la résilience et de l'équilibre fragile entre beauté et danger. Ce récit trouve un écho particulier dans le contexte du pop art urbain et du graffiti, où l'acte de création est souvent une forme de survie et de résistance. Les araignées, se détachant sur le fond de tags caractéristiques de Saber, incarnent la tension inhérente au street art : le tiraillement entre légalité et expression, entre l'artiste et la communauté. À travers ses veuves noires rose fluo, Saber invite à un dialogue sur l'interaction entre instincts et environnements urbains, et sur le besoin instinctif de laisser une trace, que ce soit par la toile ou la peinture en aérosol.
$81.00
-
Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey
Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.
$26,253.00
-
Burrito Breath Lil Creep # 15 Dessin au crayon de couleur original par Burrito Breath
Lil Creep #15 Dessin original aux crayons de couleur réalisé à la main sur papier beaux-arts par l'artiste de street art graffiti moderne Burrito Breath. Dessin original aux crayons de couleur signé Lil Creep #15 par Burrito Breath (2015)
$256.00
-
Saber LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$263.00
-
Kaws- Brian Donnelly Carnet de graffitis Black Book par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws
Carnet de graffitis Black Book, dessin, pratique de gribouillage, journal personnel par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Delk x Comet x Kaws, tag, gribouillis, dessins, peintures et œuvres d'art de pensée de style street pop moderne. Carnet de croquis noir, format 21,9 x 21,6 x 2,5 cm (8,5 x 11 pouces), signé et tagué. Dessins originaux au marqueur, à la bombe, à l'acrylique et aux autocollants. Recueil de graffitis d'artistes variés, vers 1994. Ce carnet à couverture rigide présente les tags et signatures originaux de divers artistes, dont Kaws, ZiNk, Psycho Seen, TC5 et Totem du crew TC5. Il contient de nombreux dessins en couleur, une multitude de tags et de dessins au marqueur, ainsi que des notes personnelles, d'anciens numéros de téléphone, des adresses de lieux de rencontre, des idées et des informations privées sur le crew. 50 pages, couverture comprise (et de nombreuses pages blanches). On y trouve également les tags IBM, Squad One, Pilot et MPV. Carnet de graffitis Black Book par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws Ce carnet de croquis noir de 1994 immortalise un moment exceptionnel de l'histoire du graffiti, témoignant de la convergence des styles, de la rébellion et de l'expérimentation créative de certains des membres les plus influents du crew TC5. Ce livre relié de 21,6 x 27,9 cm est bien plus qu'un simple carnet de croquis : c'est une archive profondément personnelle de l'énergie brute de la rue. On y trouve des dessins vibrants au marqueur, des superpositions d'autocollants, des illustrations détaillées de personnages, des remplissages, des exercices de throw-up, des notes personnelles et des tags signés par des membres fondateurs comme Totem, Psycho, ZiNk, Delk, Comet, Seen et Kaws. Le carnet mentionne également des pseudonymes et des crews parallèles tels que IBM, MPV et Squad One, offrant un aperçu riche et complexe des sous-groupes de graffiti interconnectés qui ont sévi à New York durant l'âge d'or de la culture du carnet noir. Évolution des tags et art pop urbain et graffiti Les entrées de ce journal reflètent la fusion de l'esthétique wildstyle traditionnelle du graffiti avec les sensibilités graphiques qui influenceront plus tard le Street Pop Art. Chaque page révèle une combinaison de pratique et de performance : des contours de tags d'une précision chirurgicale, des remplissages psychédéliques, des collages de fragments de flyers et des croquis de personnages pleins d'humour et d'attitude. Des artistes comme ZiNk et Psycho ont démontré leur maîtrise technique des lettres en relief tout en les superposant à des personnages ludiques et des décors surréalistes. Le premier tag de Kaws, que l'on retrouve ici sous les noms FC et TC5, témoigne de l'influence naissante de son iconographie fusionnant le dessin animé et l'art contemporain, qui deviendra par la suite sa signature dans les beaux-arts et sur les plateformes commerciales. L'héritage du format Livre noir Bien avant les archives numériques, les carnets noirs étaient au cœur de la culture graffiti. Ils servaient de galeries itinérantes, de lieux d'entraînement et de plateformes de communication intimes entre les graffeurs. Ce carnet en particulier, avec ses tags personnels, ses adresses secrètes, ses numéros de téléphone et ses réflexions, révèle que le graffiti était bien plus qu'une simple expression extérieure : c'était une vie intérieure. Le style agressif de Totem, l'iconographie urbaine stylisée de Delk et les fragments de wildstyle classiques de Comet témoignent d'années d'expérimentation sur les voies ferrées, couchées sur le papier. MPV et IBM apparaissent fréquemment griffonnés sur les stickers et les bordures, et si la signification précise d'IBM dans ce contexte reste ambiguë, on le retrouve systématiquement à côté de tags respectés et il est synonyme de respect au sein du crew. Poids culturel et importance pour les collectionneurs Ce journal témoigne non seulement de l'âge d'or du graffiti à TC5, mais aussi d'une évolution culturelle vers un art urbain et un graffiti stylisés. La profusion de supports – lettrages manuscrits, collages d'affiches de concerts, références à des marques comme Richie Rich et Nervous Records, et stickers personnalisés – fait de ce carnet noir un objet culturel multidisciplinaire. Sur le marché de l'art actuel, ces journaux sont prisés pour leur authenticité, leur sincérité et les aperçus qu'ils offrent sur la vie privée des artistes de graffiti les plus médiatisés. Les signatures manuscrites de Kaws, Psycho, ZiNk et Totem, en particulier, en font un document digne d'être conservé dans un musée, témoignant de la transformation du graffiti, des trains aux murs des galeries.
$25,000.00
-
Saber LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$820.00
-
Brandon Sopinsky Icky Mouse Dessin au crayon de couleur original par Brandon Sopinsky
Icky Mouse, œuvre originale unique en son genre, peinture aux crayons de couleur sur papier recyclé, par Brandon Sopinsky, artiste de rue populaire. Dessin original aux crayons de couleur d'Icky Mouse par Brandon Sopinsky (2013)
$352.00
-
Naoto Hattori Dessin au crayon Graphite Original de grenouille en prière par Naoto Hattori
Grenouille en prière, dessin original réalisé à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La grenouille en prière de Naoto Hattori : une fusion de surréalisme et d'esthétique urbaine Le dessin original « La Grenouille en prière », réalisé à la main, illustre avec force la capacité de Naoto Hattori à entremêler la fantaisie du surréalisme aux éléments concrets et accessibles caractéristiques du street art et du graffiti. Créée en 2012, cette œuvre unique, réalisée au crayon et au graphite, a été soigneusement encadrée et mise sous passe-partout par l'artiste, témoignant de son implication personnelle et de son dévouement artistique. Encadrée dans un cadre carré de 21,6 x 21,6 cm, l'œuvre occupe un espace de 7,6 x 12,7 cm sur un papier d'art vieilli, à la texture irrégulière, choisi pour sa contribution à l'esthétique générale. « La Grenouille en prière » se distingue par sa simplicité et la profondeur de son expression. Le choix du sujet, une grenouille saisie dans une posture presque anthropomorphe, suggère un récit qui dépasse le simple visuel, invitant à la réflexion et à l'interprétation personnelle. C’est un thème récurrent du street art pop, où l’imagerie sert souvent de portail vers une contemplation plus profonde, engageant le spectateur dans un dialogue qui transcende l’œuvre elle-même. Le choix d’Hattori d’encadrer et de mettre en valeur l’œuvre sur mesure renforce son intimité, suggérant que cette petite fenêtre sur un monde surréaliste constitue un univers à part entière. L'intimité de l'art d'Hattori dans le domaine public de l'art urbain L'univers du street art et du graffiti est généralement associé à des œuvres monumentales qui investissent l'espace public. Pourtant, « La Grenouille en prière » d'Hattori remet en question cette idée en présentant un monde contenu dans les dimensions modestes d'un dessin de petit format. L'intimité de l'œuvre reflète l'esprit du street art, qui consiste souvent à exprimer des opinions personnelles dans l'espace public. L'œuvre d'Hattori transpose cette sensibilité dans la sphère privée, permettant une interaction directe entre l'art et le spectateur. Le travail minutieux au graphite, combiné aux bords irréguliers du papier vieilli, crée une expérience tactile qui invite le spectateur à s'approcher et à explorer les textures et les nuances subtiles qui définissent le dessin. La présentation de l'œuvre, avec de légères traces de manipulation et la touche de l'artiste dans son encadrement, fait écho à l'authenticité recherchée dans le street art. Tout en protégeant et en mettant en valeur le dessin, le cadre témoigne également du passage du temps, comme en témoignent les légères marques et éraflures qui racontent le parcours de l'œuvre, de sa création à sa conservation. Ces marques d'âge et de manipulation confèrent à la « Grenouille en prière » une histoire et une présence que l'on retrouve souvent sur les surfaces patinées du street art urbain. Dépasser les frontières : La « grenouille en prière » dans le contexte du pop art urbain « La Grenouille en prière » de Naoto Hattori illustre avec force comment les frontières entre les différentes formes d'art peuvent être transcendées, créant un espace où le surréalisme coexiste avec l'esthétique urbaine du street art et du graffiti. Bien que de petite taille, le dessin déploie une vaste portée émotionnelle et imaginative. Il captive le regard du spectateur à la manière d'une fresque murale dans une rue animée, prouvant que l'impact n'est pas limité par la taille. Le soin méticuleux apporté aux détails et le choix judicieux d'un papier vieilli témoignent du respect d'Hattori pour les matériaux porteurs d'histoires. Ceci fait écho à la manière dont le street art intègre souvent le paysage urbain à son récit, faisant de l'environnement une partie intégrante de l'œuvre. Bien que détachée des murs de la ville, « La Grenouille en prière » porte en elle l'esprit du street art, apposant un pont entre la galerie et la ruelle. « Grenouille en prière » est un microcosme de la philosophie artistique d’Hattori, mêlant les qualités oniriques de son surréalisme à la force émotionnelle et ancrée dans le réel propre au pop art urbain. Cette œuvre représente non seulement une exploration visuelle d’une grande profondeur thématique, mais constitue également un témoignage tangible du parcours d’Hattori en tant qu’artiste – un parcours marqué par la convergence de l’imagination et du monde tactile et texturé qui nous entoure.
$793.00
-
Brandon Sopinsky Ce qui se cache sous le dessin original au crayon de couleur par Brandon Sopinsky
Que cache cette œuvre originale unique, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky ? Dessin original aux crayons de couleur signé Brandon Sopinsky, intitulé « Ce qui se cache en dessous », datant de 2013.
$352.00
-
Atomik Dessin original au crayon et à la peinture « Hungry Eyes » par Atomik
Dessin original au stylo et au crayon « Hungry Eyes » par Atomik, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé de 2025, à l'encre, à la peinture, au crayon et au graphite sur papier, format 5x8, représentant le célèbre Atomik Orange de Miami, en Floride. Dessin original « Hungry Eyes » d'Atomik : une expression brute de la culture graffiti dans le pop art urbain L'œuvre de 2025 intitulée « Hungry Eyes », réalisée par Atomik, artiste de graffiti basé à Miami, est un exemple saisissant de street art brut et de graffiti capturé à l'aide de techniques traditionnelles. Mondialement connu pour son personnage orange animé, Atomik puise son inspiration dans les rues de Floride pour créer cette œuvre expressive de 12,7 x 20,3 cm, exécutée au stylo, au crayon, à l'encre et à la peinture blanche sur papier. Le dessin conserve les courbes dynamiques, les traits exagérés et l'iconographie forte qui définissent son langage visuel, tout en s'en démarquant par une approche privilégiant la profondeur, la texture et l'atmosphère plutôt que les murs publics ou les wagons de train. Cette œuvre originale signée revêt une importance particulière car elle confère au style explosif d'Atomik une dimension plus intime et tactile, révélant le même regard malicieux et la même émotion stylisée que l'on retrouve généralement sur les murs des villes ou les wagons de train. L'influence de Miami et l'évolution de l'orange d'Atomik Atomik, né et installé à Miami, en Floride, est une figure emblématique de l'évolution visuelle du graffiti dans le sud-est des États-Unis. Son personnage orange, devenu sa marque de fabrique, est né d'un hommage à un lieu emblématique disparu – le Miami Orange Bowl – et s'est depuis transformé en un symbole universel de rébellion urbaine, d'humour et de résilience. « Hungry Eyes » réduit cette icône à ses éléments les plus fondamentaux. Dessinée au stylo à bille, au graphite et rehaussée de traits blancs précis, cette œuvre révèle des nuances et une technique souvent négligées dans le graffiti extérieur. Des spirales et des hachures encadrent et définissent les contours du visage, fusionnant la maîtrise du dessin classique et la sensibilité urbaine. Le fond en papier kraft confère à la composition une énergie brute et authentique, fidèle au style et à l'immédiateté de l'artiste. Même dans ce format, l'image capte le regard comme si elle était placardée sur un pâté de maisons. Le pop art urbain transposé en dessin d'art Alors que l'héritage graffiti d'Atomik repose sur des teintes émaillées éclatantes et des traits de spray épais sur des surfaces très visibles, Hungry Eyes offre une perspective différente sur la psyché du graffiti : une œuvre sobre, détaillée et chargée d'émotions visuelles codées. Les traits d'encre anguleux traduisent des années de pratique du tag et une maîtrise impressionnante, tandis que les dégradés circulaires fantaisistes incrustés dans les yeux imitent les lettres bulles et les effets de la bombe aérosol. L'utilisation de reflets dessinés à la main plutôt que d'un vernis brillant emprunte à l'esthétique de la bande dessinée tout en restant ancrée dans la tradition DIY du graffiti. Ce dessin prouve que le Street Pop Art et le graffiti peuvent avoir autant de présence et de force sur papier que sur acier ou béton. Signature et valeur de collection dans l'art urbain contemporain Au verso de l'œuvre figure la signature de l'artiste, une inscription stylisée du nom Atomik et la date du 25, inscrite au crayon. Cette marque authentifie la pièce, attestant non seulement de son attribution, mais aussi de son appartenance à la tradition des œuvres originales et des éditions d'artistes de rue. Les collectionneurs et les amateurs de graffiti reconnaissent des œuvres comme « Hungry Eyes » comme la preuve que les artistes de rue ne se limitent pas aux bombes de peinture et aux fresques murales. La capacité d'Atomik à transposer son identité sur un support d'art contemporain fait de cette pièce une acquisition précieuse pour toute collection sérieuse de graffiti moderne ou d'art urbain d'inspiration pop. Ce dessin nous rappelle que le graffiti ne se résume pas à un lieu ou à la contestation ; il s'agit avant tout de création de marques, d'identité et de la capacité à réinterpréter des symboles commerciaux et personnels en expressions visuelles fortes.
$300.00
-
Saber Araignée veuve noire orange néon HPM Technique mixte Pièce unique par Saber
Araignée Veuve Noire Orange Néon HPM Technique Mixte Unique par Saber Peinture à la Main Encre, Crayons de Couleur, Feutre, Surligneur sur Papier Beaux-Arts Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Édition originale unique, signée et numérotée, 2023, limitée à 10 exemplaires. Dessin réalisé à la main à l'encre HPM, au surligneur, au feutre et aux crayons de couleur. Format : 3,5 x 3 pouces. Mini-dessin d'araignées et d'une veuve noire. Enveloppe peinte à la main et étiquetée incluse. Explorer les profondeurs éclatantes de la Veuve Noire Orange Néon de Saber La série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber est une collection captivante et vibrante qui capture l'essence du pop art urbain à travers le prisme unique de l'imagerie naturelle. Dans cette série signée et numérotée de 2023, limitée à une édition originale unique de 10 exemplaires, Saber explore le symbolisme puissant de la veuve noire en utilisant une variété de matériaux, notamment l'encre de stylo dessinée à la main, le surligneur, le marqueur et les crayons de couleur sur papier beaux-arts. L'approche artistique multimédia de Saber Saber, figure emblématique du graffiti, est reconnu pour son utilisation dynamique de l'espace et des couleurs. Dans cette série, il se concentre sur le format miniature de 8,9 x 7,6 cm pour donner vie aux détails complexes des araignées. La juxtaposition de couleurs néon et de la silhouette austère de la veuve noire crée un contraste saisissant, soulignant la réputation sulfureuse et la beauté intrinsèque de l'araignée. L'utilisation de techniques mixtes est essentielle dans le travail de Saber. Elle permet d'obtenir une profondeur et une texture difficiles à atteindre avec un seul médium. La superposition d'encre, de crayons de couleur et de surligneur confère une impression de mouvement et de dynamisme, tandis que les contours au marqueur apportent structure et définition. Cette combinaison de médiums reflète la nature multiforme du street art, qui intègre souvent divers éléments pour créer un ensemble cohérent. Symbolisme et signification dans l'art pop moderne Dans sa série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique », Saber explore le symbolisme. La célèbre marque rouge en forme de sablier de la veuve noire est souvent associée au danger, à la séduction et à la féminité. En la représentant en néon, Saber amplifie ces associations, rendant l'araignée impossible à ignorer et la transformant en une icône d'attrait et de mise en garde. Cette série, tout en s'éloignant des paysages urbains typiques et des caractères gras du graffiti traditionnel, reste fermement ancrée dans les principes du pop art urbain. L'œuvre invite les spectateurs à trouver la beauté dans les aspects souvent négligés ou craints de la nature, à l'instar du street art qui attire l'attention sur les facettes méconnues du paysage urbain. Saber, artiste américaine dont le nom est devenu synonyme du mouvement du street art, continue de repousser les limites du graffiti et du pop art avec cette série. Chaque pièce rappelle le pouvoir transformateur de l'art, capable de modifier les perceptions et d'aborder les symboles culturels de manière inédite et inattendue. En résumé, l'œuvre « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber constitue une fascinante rencontre entre nature et art urbain. À travers cette série, Saber démontre sa polyvalence artistique et contribue au débat actuel sur le rôle du street art dans le paysage visuel contemporain.
$81.00
-
Erik Otto Give Thanks Peinture acrylique originale en aérosol par Eric Otto
« Give Thanks », peinture originale technique mixte (acrylique, crayon et peinture aérosol) sur papier recyclé, par Erik Otto, artiste de rue graffiti, pop art moderne. Peinture originale technique mixte 13,5 x 19,75 d'Erik Otto, œuvre rare.
$1,311.00 $1,114.00
-
Joe King Dessin au crayon graphite original de Vincent Price par Joe King
Dessin original au crayon graphite de Vincent Price, réalisé à la main sur papier beaux-arts par Joe King, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé, 2010, format 8x11, encadré dans un cadre orné avec passe-partout.
$820.00
-
Naoto Hattori Catalyst Original Graphite Pencil Drawing par Naoto Hattori
Dessin original Catalyst dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 5 pouces (7,6 x 12,7 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Catalyst » de Naoto Hattori : une intersection surréaliste entre imagerie et émotion « Catalyst », une œuvre originale dessinée à la main par l'artiste surréaliste Naoto Hattori, représente une convergence unique entre la délicatesse du trait au crayon et un surréalisme expressif, capturée sur un papier d'art vieilli et frangé. Ce dessin unique au crayon et au graphite, réalisé en 2012, témoigne du talent d'Hattori pour représenter des visions complexes et oniriques dans un espace restreint. L'œuvre encadrée, dont l'image mesure 7,6 x 12,7 cm et le cadre 21,6 x 21,6 cm, a été encadrée et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, ajoutant une touche personnelle qui met en valeur l'échelle intimiste de l'œuvre. Ce dessin se distingue de l'exécution et de la présentation conventionnelles de l'art urbain. Alors que le pop art et le graffiti sont généralement associés à des installations publiques de grande envergure, « Catalyst » d'Hattori invite à une interaction plus personnelle. L'œuvre est imprégnée de la complexité des beaux-arts tout en résonnant avec l'accessibilité et l'impact viscéral souvent présents dans le street art. L'œuvre d'Hattori ne s'impose pas de manière ostentatoire ; Au contraire, elle murmure, entraînant le spectateur dans un dialogue intime avec l'œuvre. Exploration des détails artistiques dans « Catalyst » Le souci du détail dans « Catalyst » témoigne de la maîtrise exceptionnelle du crayon et du graphite par Hattori, révélant une créature d'un autre monde qui semble émerger des fibres mêmes du papier vieilli. Le papier, travaillé à la main, souligne l'appréciation de l'artiste pour les qualités tactiles de ses matériaux et sa volonté de fusionner le traditionnel et le surréaliste. Chaque trait, chaque ombre, contribue à une impression générale de profondeur et de dimension, insufflant la vie à ce sujet fantastique. La créature représentée mêle des éléments familiers à l'énigmatique, interrogeant la perception de la réalité du spectateur. Le format intimiste de l'image, contrastant avec le cadre plus imposant, souligne le caractère précieux de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un talisman. Ce sentiment de préciosité est souvent recherché dans le pop art et le graffiti, où la nature éphémère du médium contraste fortement avec le désir de créer une œuvre durable et marquante. « Catalyst » de Hattori, bien qu'atypique dans le domaine du street art, capture l'essence même de ce à quoi aspirent de nombreux artistes de rue : un lien durable avec le public. « Catalyst » de Naoto Hattori est une œuvre d'art profonde qui transcende les frontières entre le pop art, le street art et le surréalisme. Elle embrasse l'éthéré, le tangible, l'imaginaire et le précis, invitant le spectateur à sonder les profondeurs insoupçonnées de sa psyché. La minutie de sa réalisation, alliée à une présentation unique, fait de « Catalyst » une contribution précieuse au discours sur l'art contemporain, illustrant la richesse et la diversité de l'expression artistique.
$793.00
-
Naoto Hattori Dessin original au crayon graphite de poisson par Naoto Hattori
Dessin original de poisson dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. Légères éraflures sur le cadre, normales compte tenu de l’âge. Le parcours artistique du dessin original de poisson de Naoto Hattori La contribution unique de Naoto Hattori au monde de l'art trouve souvent sa juste place à la croisée du surréalisme et du street art. L'œuvre originale « Fish Original », dessinée à la main sur papier d'art vieilli et frangé, est une illustration parfaite de ce mélange artistique. Réalisé en 2012, ce dessin original au crayon et au graphite témoigne du style complexe de Hattori et de sa capacité à créer profondeur et narration au sein d'un sujet minimaliste. L'œuvre, présentée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, dévoile une image de 7,6 x 12,7 cm, offrant un aperçu de la perspective surréaliste de l'artiste à travers le prisme du pop art et du graffiti. Cette pièce unique signée par Hattori est un dessin original et original, illustrant l'impact subtil et puissant de l'art monochrome. Le choix du papier d'art vieilli et frangé témoigne de l'attachement de Hattori aux qualités texturales que ce support confère à l'œuvre. Les bords irréguliers confèrent à l'œuvre une touche d'ancienneté et un aspect organique, enrichissant l'expérience visuelle et soulignant la simplicité du sujet : un poisson. Le dessin, d'une représentation directe, est empreint de mouvement et de vie, capturant l'essence du sujet avec un réalisme délicat, caractéristique du travail d'Hattori. Explorer les nuances du surréalisme d'Hattori dans le contexte du street art L'œuvre « Fish Original » de Naoto Hattori est un clin d'œil subtil à la fluidité du pop art urbain et à la force évocatrice du graffiti. Bien que le travail d'Hattori soit principalement ancré dans le surréalisme, l'influence du street art est manifeste dans sa manière d'aborder ses sujets. Ce dessin possède une certaine spontanéité et une authenticité, qualités souvent admirées dans le street art. Le trait de crayon est précis, mais une liberté et une spontanéité sous-jacentes s'accordent avec l'esprit du graffiti. Encadré et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, le dessin « Fish Original » reflète l'implication d'Hattori dans son art, de sa conception à sa présentation. Les légères éraflures sur le cadre, témoins de son âge, ajoutent du caractère à l'œuvre, suggérant une histoire au-delà de son contenu visuel. Ce type de patine attire souvent les amateurs de street art, car elle confère à ces œuvres une dimension narrative riche et personnelle. Ces éraflures ne sont pas des défauts, mais les marques d'un parcours, à l'image des murs patinés qui servent de toiles au street art. Art urbain pop, graffiti et intimité des œuvres à petite échelle L'univers du street art et du graffiti est réputé pour son audace et sa visibilité à grande échelle. Pourtant, des œuvres comme « Fish Original » de Hattori remettent en question cette convention en mettant en lumière l'intimité des œuvres de petit format. À travers ce dessin, Hattori démontre que l'essence du street art ne se limite pas à la taille, mais réside dans l'authenticité et la puissance expressive de l'œuvre. Le choix de l'encadrement et du passe-partout personnalise davantage l'œuvre, lui conférant un caractère narratif, à l'instar du street art qui, souvent, raconte des histoires dans l'espace public. « Fish Original » de Naoto Hattori fait le lien entre les mondes souvent distincts des beaux-arts et du street art, alliant la précision du dessin au crayon à l'accessibilité et à l'émotion propres au street art. Cette œuvre illustre comment l'art peut transcender les frontières et s'adresser à un public diversifié. Ce dessin, d'une facture méticuleuse et sur fond de papier vieilli texturé, est une œuvre précieuse de l'art contemporain. Il offre un moment de contemplation et de connexion au cœur du dialogue foisonnant entre le pop art urbain et le graffiti. Il témoigne du potentiel que recèle la fusion de différentes disciplines artistiques, tel que le perçoit le regard visionnaire de Naoto Hattori.
$793.00
-
Mark Powell Dessin au stylo original Pep Boys par Mark Powell
Dessin original de style pop street art Pep Boys au stylo sur papier beaux-arts par l'artiste Mark Powell. Dessin signé au stylo à bille 2022 12,2x24, protégé par un vernis mat anti-UV d'archivage.
$854.00
-
Craww Dessin au graphite original prémonitoire par Craww
Dessin original et visionnaire de style pop art moderne, réalisé à la feuille d'or et au crayon graphite sur bois encadré par l'artiste Craww. Dessin au crayon, technique mixte, à la feuille d'or, signé en 2014, sur bois encadré, 12 x 16 pouces
$1,917.00 $1,629.00
-
Miss Bugs Peinture en aérosol HPM pour pochoir Hanging Gardens, aquarelle par Miss Bugs
Jardins suspendus, pochoir HPM, peinture en aérosol, aquarelle par Miss Bugs, peinture unique peinte à la main, techniques mixtes sur papier d'art vergé, graffiti, artiste de rue, pop art moderne. Édition mixte unique de 5 exemplaires, signée, datée et numérotée, 2017. Œuvre d'art en techniques mixtes, rehaussée à la main, à l'encre, au crayon, à la peinture en aérosol et à l'aquarelle. Dimensions : 20,38 x 35,38 cm. Légers plis autour des bords de la couche supérieure découpée. La complexité à plusieurs niveaux des « Jardins suspendus » de Miss Bugs Miss « Bugs », artiste de rue reconnue pour sa fusion unique d'esthétique pop art moderne, a marqué les esprits avec sa série « Hanging Gardens » en 2017. Cette collection, limitée à une édition mixte de seulement cinq pièces, révèle le savoir-faire minutieux et complexe que Miss Bugs déploie sur la toile, ou plutôt, dans ce cas précis, sur le papier d'art vergé de qualité. Chaque œuvre de la série « Hanging Gardens » témoigne de l'engagement de l'artiste à repousser les limites du street art et du graffiti. Les pièces de « Hanging Gardens » explorent la texture et la forme, utilisant une variété de médiums tels que le pochoir, la peinture aérosol, l'encre rehaussée à la main, le crayon et la peinture de couleur propre à Miss Bugs. Les dimensions de chaque œuvre, 51,7 x 89,9 cm, offrent à Miss Bugs un espace privilégié pour explorer un récit complexe, exprimé à travers le langage de l'art visuel. Ces tableaux uniques, peints à la main, forment une symphonie de techniques mixtes, chaque couche contribuant à l'impact global de l'œuvre. La série se caractérise par l'esthétique signature de Miss Bugs, où des éléments abstraits se mêlent à la figuration pour créer une œuvre à la fois familière et onirique. Techniques caractéristiques des illustrations de MissBugs Chaque tableau de la collection « Hanging Gardens » est une expression unique de la vision de Miss Bugs, combinant la technique du pochoir pour la précision et la liberté, et la fluidité et la grâce. Le pochoir confère aux œuvres des structures nettes et définies, tandis que la peinture en aérosol apporte dynamisme et une touche urbaine. L'aquarelle introduit douceur et profondeur, brouillant les frontières entre l'univers brut du graffiti et le domaine plus délicat de la peinture à l'aquarelle. Ce jeu de médiums est une marque de fabrique du style de Miss Bugs et permet un riche dialogue entre les différents éléments du street art et des beaux-arts. Dans la série « Hanging Gardens », on observe un thème récurrent de la juxtaposition, une des composantes de l'approche artistique de Miss Bugs. La série présente un langage visuel qui exprime la dualité de la nature humaine et la complexité du monde qui nous entoure. En combinant des éléments disparates au sein de chaque œuvre, Miss Bugs invite le spectateur à trouver cohérence et sens dans le chaos apparent. L'utilisation de couleurs vives et pop art contrastant avec des tons plus sobres, et de motifs de pochoirs complexes contrastant avec la fluidité des aquarelles, crée un Bugs'on dynamique, à la fois stimulant et esthétiquement plaisant. Édition limitée de l'œuvre de Miss Bugs Le caractère exclusif de la série « Hanging Gardens », limitée à cinq exemplaires, renforce l'attrait des œuvres. Chaque pièce est signée, datée et numérotée par l'artiste, établissant un lien direct entre elle et le collectionneur. Les embellissements réalisés à la main sur chaque tableau garantissent que, même si la série peut être perçue comme un ensemble cohérent, chaque œuvre se distingue comme une pièce unique. Les collectionneurs d'œuvres de Miss Bugs acquièrent une œuvre de street art pop et un fragment du récit personnel de l'artiste, chaque coup de pinceau, chaque choix de couleur et chaque élément de composition étant un acte de création délibéré. La série « Hanging Gardens » de Miss Bugs illustre avec brio la capacité de l'artiste à naviguer entre le street art pop et le graffiti, créant des œuvres visuellement saisissantes et riches de sens. Cette série affirme avec force la polyvalence et la profondeur du street art, transcendant ses origines pour devenir une forme sophistiquée et recherchée de pop art moderne. À travers ses « Jardins suspendus », Miss Bugs invite les spectateurs à découvrir un monde où la beauté du monde naturel rencontre la rudesse de la vie urbaine, tout en remettant en question les notions conventionnelles de ce que peut être l'art du graffiti.
$2,400.00
-
Saber Impression giclée aux crayons de couleur HPM violets par Saber
Impression giclée aux crayons de couleur HPM violets par Saber Artwork, édition limitée sur papier d'art à bords frangés à la main, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 11 exemplaires, 2023. Dimensions de l'œuvre : 39 x 23,4 cm. Impression giclée abstraite violette tourbillonnante, rehaussée de crayons de couleur HPM et bordée à la main. Dans l'univers en constante évolution du street art, rares sont les artistes qui parviennent à fusionner avec autant de fluidité l'énergie brute du graffiti et l'élégance raffinée des beaux-arts que Saber. Avec son œuvre de 2023, « Violet HPM Color Pencil Giclee Print », l'artiste confirme son statut de pionnier de ce genre hybride. Cette pièce saisissante, mesurant 59,4 x 99 cm, témoigne du talent exceptionnel de Saber pour capturer l'essence même du graffiti tout en la présentant avec la finesse d'une œuvre d'art digne d'une galerie. Les profondes nuances de violet, les motifs abstraits tourbillonnants et les ornements complexes qui la composent racontent une histoire de mouvement et d'émotion. L'utilisation des crayons de couleur pour rehausser certains détails ajoute de la profondeur et de la vivacité, rendant chacune des 11 pièces de cette édition limitée véritablement unique. La technique de découpage à la main employée confère à l'œuvre un aspect brut et tactile, renforçant son authenticité et garantissant que chaque tirage présente des dimensions légèrement différentes. Pour renforcer l'exclusivité de cette édition, Saber fournit un certificat d'authenticité peint à la main avec chaque tirage, témoignant ainsi de la touche personnelle et de l'engagement envers la qualité qui font la renommée de l'artiste. Si les racines graffiti de l'œuvre de Saber sont évidentes dans « Violet », sa présentation sur papier d'art de qualité supérieure et le soin méticuleux apporté aux détails l'élèvent à un niveau souvent réservé aux formes d'art traditionnelles. Cette édition limitée de Saber témoigne non seulement de sa polyvalence et de son talent, mais symbolise également l'évolution des définitions de l'art à l'ère contemporaine.
$1,174.00 $998.00
-
Brandon Sopinsky Dessin au crayon de couleur original de bombe de couleur par Brandon Sopinsky
Œuvre originale unique de Barbe Noire, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky. 2013 Color Bomb Dessin original aux crayons de couleur par Brandon Sopinsky
$330.00
-
Sechor Dessin au marqueur Animaniac par Sechor
Dessin original à la main au feutre et au crayon d'Animaniac sur papier Bristol par l'artiste de street art graffiti moderne Sechor. Dessin original signé au feutre, janvier 2021, 35,5 x 43 cm, papier Bristol
$291.00
-
Albert Reyes Dessin au crayon de couleur de Winona Ryder par Albert Reyes
Winona Ryder - Rakugaki 3 126 Dessin original aux crayons de couleur réalisé à la main sur papier par l'artiste de la culture pop Albert Reyes. Dessin original signé aux crayons de couleur sur papier, datant de 2021. Dimensions : 21,6 x 27,9 cm (8,5 x 11 pouces).
$217.00
-
MMont Crystal Be @ rbrick Feuille d'or Dessin Original Peinture par MMont
Œuvre d'art Crystal Bearbrick, graphite sur papier superposé à de la feuille d'or sur carton, réalisée par l'artiste de la culture pop urbaine MMont. Dessin original signé de 2021, technique mixte, graphite et feuille d'or, encadré, format 9 x 12 pouces. Crystal Bearbrick par MMont. Graphite sur papier, recouvert de feuilles d'or sur carton. Nature morte représentant la collaboration Baccarat/Bearbrick. 23 x 30 cm (encadré). Provenance : Chicago.
$367.00
-
Christabel Christo Dessin original de la famille parfaite par Christabel Christo
« Perfect Family », une œuvre d'art unique et originale au pastel et au graphite sur papier, réalisée par la célèbre artiste de graffiti de rue Christabel Christo. Dessin original signé en 2010, format 10,5 x 8 pouces, intitulé « Famille parfaite », par Christabel Christo.
$323.00
-
Naoto Hattori Tripping Devil Dessin au crayon graphite original par Naoto Hattori
Tripping Devil est un dessin original réalisé à la main sur du papier d'art vieilli, encadré et à bords frangés, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La fusion du street art et du graffiti dans l'œuvre de Naoto Hattori Le croisement entre le pop art urbain et le graffiti donne naissance à une forme d'art vibrante et souvent subversive, qui remet en question l'esthétique traditionnelle, propose un commentaire social et investit l'espace public comme une toile d'expression. « Tripping Devil » de Naoto Hattori illustre parfaitement ce point de convergence artistique, tout en se démarquant des fresques murales classiques réalisées à la bombe. Ce dessin original au crayon et au graphite, datant de 2012, témoigne de la diversité des techniques et des matériaux employés au sein du genre, unissant l'énergie brute du street art à la précision du dessin classique. L'œuvre d'Hattori est délicatement encadrée (21,6 x 21,6 cm), l'image mesurant 7,6 x 12,7 cm. L'artiste a réalisé lui-même le cadre et le passe-partout, soulignant ainsi la touche personnelle et le souci du détail qui caractérisent son travail. Le papier, frangé et vieilli à la main, confère à l'œuvre une texture supplémentaire et une profondeur historique. Ce choix de matériaux est particulièrement significatif, car il confère à l'œuvre une qualité ancienne qui contraste fortement avec la nature généralement éphémère de l'art urbain et du graffiti. L'esthétique unique de Naoto Hattori au sein du pop art urbain L'œuvre de Naoto Hattori se caractérise souvent par un surréalisme onirique, où des créatures fantastiques et des figures métamorphosées interrogent la perception de la réalité par le spectateur. « Tripping Devil » ne fait pas exception. Le dessin représente une créature au visage humain et au corps se transformant en une forme de pieuvre. Ce mélange d'humain et de surréel est une marque de fabrique du style Hattori et témoigne du potentiel transformateur du street art et du graffiti. La palette monochrome et épurée du graphite met en valeur les détails et les ombres complexes qui donnent vie au « Tripping Devil ». Bien que contenue dans un cadre, l'œuvre porte l'esprit du street art, souvent caractérisé par une audacieuse transgression des frontières et une acceptation de l'inconventionnel. La démarche systématique de Hattori dans le dessin fait écho aux techniques réfléchies et minutieuses employées par les artistes de rue et les graffeurs pour créer leurs œuvres, bien qu'à une échelle et avec un médium différents. Naoto Hattori et la collectionnabilité du Street Pop Art Les collectionneurs et amateurs d'art urbain et de graffiti recherchent de plus en plus des œuvres à exposer chez eux, transformant ainsi des spectacles publics en trésors personnels. « Tripping Devil » d'Hattori illustre parfaitement cette tendance, offrant au marché de l'art une pièce unique qui capture l'essence même de l'art urbain sous une forme à la fois collectionnable et idéale pour une exposition privée. La signature de l'artiste est un gage d'authenticité et un lien privilégié entre l'artiste et le collectionneur. L'originalité de « Tripping Devil » est primordiale. Dans un domaine où la production de masse et la reproduction sont monnaie courante, l'engagement d'Hattori à créer une œuvre originale et singulière rehausse sa valeur et son attrait. La minutie avec laquelle l'œuvre est réalisée, associée à sa présentation unique sur papier d'art vieilli, instaure un dialogue entre la nature éphémère de l'art urbain et la pérennité de la collection d'art. La pertinence culturelle de l'art d'Hattori Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Tripping Devil » de Hattori se distingue comme une œuvre culturelle emblématique, incarnant l'esprit novateur de ces formes artistiques. Si le street art véhicule souvent des messages sur la culture populaire et les problématiques sociétales, l'œuvre de Hattori explore la psyché, abordant les thèmes de l'identité, de la conscience et de la condition humaine à travers un prisme surréaliste. Bien que non exposée dans l'espace public, cette pièce s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, visant à susciter la réflexion et à éveiller l'émotion. Ses éléments surréalistes invitent à l'interprétation et à la réflexion, à l'instar des fresques et tags monumentaux qui ornent les environnements urbains. « Tripping Devil » de Hattori nous rappelle que l'essence du street art réside non seulement dans son emplacement, mais aussi dans sa capacité à toucher profondément le public, à remettre en question les perceptions et à encourager une immersion plus intense dans le récit visuel. « Tripping Devil » de Naoto Hattori est un exemple remarquable du potentiel de synergie entre le street art, le graffiti et les techniques de dessin traditionnelles. Cette œuvre témoigne du talent de l'artiste et de la versatilité de l'art urbain. Comme le démontre cette pièce, la valeur du pop art et du graffiti dépasse les murs de la ville et trouve sa place dans les collections d'amateurs d'art qui apprécient le subtil mélange de rébellion, de savoir-faire et de profondeur narrative propre à ces genres.
$793.00
-
Sechor Dessin de marqueur de pièce de clôture par Sechor
Dessin original au marqueur et au crayon, réalisé à la main sur papier Bristol par Sechor, artiste de street art graffiti moderne, représentant une pièce de clôture. Dessin original signé, avril 2021, 35,5 x 43 cm, papier Bristol
$291.00
-
Mandy Tsung DESSIN
Achetez DRAWING Original One of a Kind MEDIA Drawing Artwork sur MEDIUM par Urban Street Artist ARTIST. 2022 Signé Original XXXX Dessin Taille XXXX INFO
$203.00
-
Naoshi Little Fighters Rocket Giclee Print par Naoshi
Little Fighters Rocket Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print on Fine Art Paper by Urban Graffiti Modern Artist Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 11,75 x 8,5. Inspiré de l'art du sable de Sunae.
$103.00
-
Taylor White Contact Study 7 Dessin acrylique au crayon de couleur original par Taylor White
Contact Study 7 Peinture/Dessin original Acrylique et crayon de couleur sur papier Bristol 100 lb par Taylor White Artiste de rue graffiti Art pop moderne. « J'ai commencé à étudier une forme de danse moderne appelée improvisation contact, et cette étude a éveillé en moi une nouvelle curiosité que j'ai pu explorer physiquement dans l'espace, et visuellement sur le papier. Il s'agissait du point de non-retour, du sacrifice de l'ego et de tous ses artifices. « Danser » sur papier a été une véritable révélation et je l'ai abordé avec un enthousiasme renouvelé. J'ai joué avec l'utilisation de couleurs fluorescentes pour donner plus de dynamisme aux images. J'ai pris beaucoup de plaisir à explorer les bleus et les rouges dans cette œuvre, le jeu d'ombre et de lumière, et à utiliser la vivacité et la couleur pour diriger le regard sur les différents plans de la composition. » – Taylor White
$533.00
-
Ana Bagayan Téléporter vers Mars Original dessin au crayon Graphite par Ana Bagayan
Téléportation sur Mars. Dessin original au crayon graphite sur papier beaux-arts par Ana Bagayan, artiste de rue spécialisée dans le graffiti et le pop art moderne. Dessin original de 2014, signé au verso, 4,25 x 6,5 pouces.
$470.00
-
Albert Reyes Marilyn Manson Dessin au crayon couleur par Albert Reyes
Marilyn Manson - Rakugaki 3 122 Dessin original aux crayons de couleur sur papier par l'artiste de la culture pop Albert Reyes. Dessin original signé aux crayons de couleur sur papier, datant de 2021. Dimensions : 8,5 x 11 pouces.
$217.00
-
Mark Hammermeister Dessin au graphite original de Rick Grimes Chillin par Mark Hammermeister
Rick Grimes Chillin, dessin original au crayon graphite réalisé à la main sur papier d'art fin par Mark Hammermeister, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé de 2014 représentant Rick Grimes de la série télévisée Walking Dead en uniforme de police. Walking Dead comme sujet dans l'art urbain pop et le graffiti La série The Walking Dead est devenue une influence majeure du street art et du graffiti, inspirant les artistes à réinterpréter ses personnages, ses thèmes et son imagerie dystopique à travers une esthétique urbaine audacieuse. Comptant parmi les séries télévisées et les franchises de bandes dessinées les plus marquantes de l'ère moderne, son univers sombre et post-apocalyptique se prête naturellement au langage visuel du street art. Les thèmes de survie, de moralité et de chaos qui y sont abordés font écho à l'esprit rebelle du graffiti et des estampes urbaines d'inspiration pop, faisant de la série un sujet de prédilection pour les fresques, les sérigraphies et les œuvres au pochoir. Qu'il s'agisse de représenter ses personnages emblématiques ou de faire référence à ses thèmes obsédants de destruction et de résilience, les artistes se sont approprié la série comme un symbole de défi et de persévérance dans le paysage artistique contemporain. Personnages emblématiques et symbolisme visuel La série The Walking Dead est réputée pour ses personnages complexes et attachants, dont beaucoup sont devenus des icônes du street art et du graffiti. Des figures comme Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne sont fréquemment représentées sur des fresques murales de grande envergure et des sérigraphies en édition limitée, leurs visages étant réinterprétés grâce à des techniques de pochoir, des textures en demi-teintes et des aplats de couleurs audacieux. La violence de leur lutte pour la survie s'inscrit dans l'esthétique du street art urbain, où des visuels bruts et contrastés véhiculent une forte charge émotionnelle. De nombreux artistes intègrent des symboles religieux à leurs œuvres, faisant des personnages des saints ou des figures mythologiques, renforçant ainsi les thèmes du sacrifice et de la rédemption propres à la série. L'imagerie récurrente de crânes, de paysages dévastés et d'une typographie inquiétante accentue l'esthétique apocalyptique, conférant à chaque œuvre l'aspect d'un vestige d'un monde englouti par le chaos. Techniques artistiques du street art, du pop art et du graffiti De nombreux artistes du Street Pop Art et du graffiti utilisent la superposition de pochoirs, le collage d'affiches et la sérigraphie pour donner vie à l'univers de The Walking Dead dans les espaces urbains. Le contraste saisissant entre la vie et la mort dans la série se reflète dans des compositions en noir et blanc percutantes, des touches de rouge sang et des textures vieillies évoquant des affiches délabrées sur les murs des villes. L'utilisation d'encres métalliques et de vernis brillants apporte une touche contemporaine, élevant ces œuvres au-delà du graffiti traditionnel pour en faire des estampes d'art. Certaines fresques mêlent portraits réalistes et éléments de bande dessinée exagérés, reflétant les origines graphiques de la franchise tout en préservant la liberté d'expression du street art. L'intégration de textes tirés de la série, souvent en caractères gras et vieillis, rappelle les luttes existentielles des personnages et les angoisses du monde réel qui font écho aux thèmes dystopiques de la série. Impact culturel et pertinence artistique La série The Walking Dead a marqué durablement le street art et le graffiti en devenant une puissante métaphore de la survie, de l'effondrement de la société et de la résilience humaine. Sa présence dans les fresques murales, les sérigraphies et les œuvres multimédias témoigne de sa capacité à toucher un public bien au-delà du petit écran, influençant une culture visuelle nourrie par la rébellion et la réinvention. Les artistes continuent de réinterpréter son imagerie, utilisant ses thèmes pour commenter des problématiques contemporaines telles que l'isolement, la peur et la lutte pour l'espoir dans un monde fracturé. L'impact visuel persistant de The Walking Dead dans le street art en fait une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui cherchent à capturer l'émotion brute et viscérale qui caractérise à la fois la série et le mouvement artistique urbain.
$340.00
-
Sen2 Dessin de graffiti original sans titre Blackbook par Sen2
Livre noir, dessin sans titre, peinture originale technique mixte sur papier d'art par l'artiste de rue graffiti Sen2, artiste pop moderne. Dessin signé Sen2 « Sans titre » (2005), extrait d'un carnet noir. Encadré, réalisé au marqueur à l'encre et au crayon, style graffiti. Dimensions : 25,5 x 19 pouces. Livre noir Dessin sans titre par Sen2 Ce dessin sans titre, réalisé en 2005 dans un carnet noir par le célèbre graffeur Sen2, capture un instant brut et précis tiré de ses croquis. Figure emblématique du graffiti originaire du Bronx, l'œuvre est exécutée à l'encre, au feutre et au crayon sur papier à dessin. Elle illustre l'énergie géométrique de l'artiste, sa maîtrise des couleurs et le dynamisme de son trait. Encadrée, elle mesure 65 x 48 cm et restitue l'intensité du dessin à la main et le jeu de lettres en relief qui ont marqué la transition du graffiti du métro aux studios. Du style sauvage au dessin de précision Sen2, né Sandro Figueroa Garcia à Porto Rico, est devenu une figure emblématique du mouvement graffiti new-yorkais des années 1980. Ce dessin, réalisé dans un carnet noir, illustre sa transition des graffitis sur les murs et les trains à la maîtrise de son art au sein d'un atelier. Chaque trait de marqueur et chaque lavis de couleur sont intentionnels, fruits d'années d'expérience avec les aérosols et les surfaces urbaines. La capacité de Sen2 à conserver l'esprit rebelle du wildstyle tout en intégrant une structure architecturale et une clarté visuelle le distingue dans le monde du street art et du graffiti. Superposition de couleurs et tension visuelle La composition est un véritable feu d'artifice de contrastes. Des pastels doux, bleus, jaunes, verts et oranges, se mêlent à d'épaisses ombres noires et à des lignes directionnelles nettes qui suggèrent le mouvement et la profondeur. Ces formes superposées évoquent l'énergie des graffitis du métro, tout en s'ancrant dans la perfection d'un dessin digne d'une galerie. Les flèches, les textures et les angles imbriqués guident le regard du spectateur à travers les différentes strates d'intention : chaque contour est raffiné, chaque motif de remplissage est calculé et pourtant expressif. Le dessin saisit non seulement la forme, mais aussi l'attitude, avec un style qui suggère le mouvement, la maîtrise et une évolution constante. Évolution du langage graffiti en studio L'œuvre sans titre de Sen2 s'inscrit dans un mouvement plus vaste où les carnets noirs deviennent non seulement des outils préparatoires, mais aussi des œuvres à part entière. Le street art et le graffiti débutent souvent par des croquis, et cette pièce témoigne de manière éloquente de ce processus. Elle documente un moment d'imagination avant l'exécution, où les lettres se transforment en armes stylistiques et où le langage visuel de la rue est transcrit dans un support adapté aux galeries. Pour les collectionneurs, cette œuvre offre un aperçu du talent brut et du processus créatif de l'un des pionniers modernes du graffiti, précieusement conservés et désormais encadrés comme un témoignage vivant de l'histoire de l'art.
$901.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives Versace HPM décyclée par Denial - Daniel Bombardier
Tirages pigmentaires HPM d'archives, édition limitée, rehaussés à la main, par Denial Graffiti Street Artist, sur papier d'art fin, avec collages, aérosols, crayons et vernis. Tirage d'art pigmentaire d'archives, édition limitée numérotée et signée, encadrée sur mesure, agrémenté de collages, d'aérosols, de crayons et de vernis. Dimensions : 45,2 x 60,3 cm (17,8125 x 23,75 pouces). Sortie : 9 décembre 2021. Tirage : 15 exemplaires. Le Versace recyclé du déni : la médecine du branding dans le pop art urbain contemporain L'œuvre « Decycled Versace » de Denial, publiée en 2021 sous forme d'estampe pigmentaire d'archive rehaussée à la main, poursuit l'exploration incisive par l'artiste du culte des marques, de la construction identitaire et de l'esthétique séduisante du consumérisme. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 15 tirages mesure 45,2 x 60,3 cm et est unique, modifié par des collages, des aérosols, des crayons et des couches de vernis. Encadrée d'un cadre baroque doré, l'œuvre présente une grande capsule stylisée – ornée de la tête de Méduse iconique de Versace – sur un fond de motifs dentelés et de champs de couleurs fragmentés. La capsule porte la mention « 100MG », renforçant ainsi son identité à la fois d'objet visuel et de drogue conceptuelle. Denial, également connu sous le nom de Daniel Bombardier, utilise la pilule comme forme centrale dans sa série « Decycled » pour commenter la nature addictive du statut social et le rôle des logos de luxe dans la construction de l'identité moderne. En intégrant le logo Versace à l'intérieur de la capsule, l'œuvre assimile la consommation de marques à l'automédication. Ce geste n'est ni une glorification ni une condamnation ; c'est une mise à nu. Le logo devient un ingrédient, dosé avec précision pour susciter une forte émotion ou un impact social. Ainsi, Decycled Versace critique non seulement la marque, mais aussi les systèmes culturels qui érigent de tels symboles en quasi-mythologie. Bruit visuel et perturbation symbolique Le fond de « Decycled Versace » est composé de profondes diagonales, de textures éclaboussées, de trames et de traits de peinture expressifs. Ces éléments font référence à la fois aux techniques traditionnelles du graffiti et à l'esthétique du design numérique. La superposition crée une tension visuelle qui refuse toute immobilité ou résolution facile. Sur ce fond chaotique, la forme lisse et lumineuse de la pilule apparaît presque stérile par contraste. L'effet est désorientant mais intentionnel : le luxe, semble suggérer l'œuvre, s'épanouit lorsqu'il est placé au-dessus du désordre qu'il prétend effacer. La tête de Méduse, emblème historique de Versace lié à la mythologie grecque et aux thèmes du désir et du danger, est ici réinterprétée comme une icône de l'hypnose consumériste. Intégrée à la pilule, elle devient un objet d'intériorisation. L'utilisation de trames et de techniques de pochoir brutes par « Denial » déstabilise davantage l'aura lisse de la marque, rappelant aux spectateurs que derrière chaque logo impeccable se cache une illusion construite. Dans le contexte du Street Pop Art et du Graffiti, l'œuvre récupère l'espace visuel des systèmes marketing et le redistribue sous forme de critique artistique. L'illusion encadrée du pouvoir et de la permanence Le cadre doré orné qui entoure « Decycled Versace » joue un rôle crucial dans le message de l'œuvre. Traditionnellement associé au portrait classique et à la sacralité des galeries, ce cadre confère à l'œuvre une autorité artificielle. Mais cette vénération est contredite par son contenu : désordonné, chaotique, brisé. La forme de pilule, conçue pour paraître élégante et scientifique, flotte dans ce champ comme une relique sacrée. C'est dans la dissonance entre le raffinement matériel et la rébellion conceptuelle que l'œuvre tire toute sa force. La manipulation de l'objet d'art par Denial reflète la double vie des marques de luxe, souvent à la frontière entre exclusivité et visibilité de masse. « Decycled Versace » existe à la fois comme critique et comme artefact du système même qu'elle expose. En transformant les logos de marques en métaphores médicinales, Denial nous oblige à réévaluer la façon dont l'identité est consommée et dont le branding fonctionne à la fois comme symptôme et remède dans la culture moderne. Dans le langage du Street Pop Art et du Graffiti, cette œuvre fonctionne non seulement comme un commentaire, mais aussi comme une dose de clarté visuelle dans une culture accro à l'image.
$2,500.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives HPM de l'autocar décyclé par Denial - Daniel Bombardier
Tirages d'art en édition limitée, rehaussés à la main, réalisés à partir de pigments HPM d'archives, avec collages, aérosols, crayons et vernis, par Denial Graffiti Street Artist, artiste pop art moderne. Tirage d'art pigmentaire d'archives, édition limitée numérotée et signée, encadrée sur mesure, agrémenté de collages, d'aérosols, de crayons et de vernis. Dimensions : 45,2 x 60,3 cm (17,8125 x 23,75 pouces). Sortie : 9 décembre 2021. Tirage : 4 exemplaires. Le coach recyclé du déni : luxe pharmaceutique et rupture de marque dans le pop art urbain « Decycled Coach » de Denial est une estampe pigmentaire d'archives en technique mixte, fusionnant collage, aérosol, crayon et vernis pour créer une critique visuelle, rehaussée à la main, du marketing du luxe. Sortie en 2021 en édition extrêmement limitée à seulement 4 exemplaires, chaque estampe est signée, numérotée et encadrée sur mesure, mesurant 45,2 x 60,3 cm. Au centre de la composition se trouve une capsule stylisée – réalisée en couches nettes et brillantes – ornée du logo Coach. Sa forme, à la fois pharmaceutique et sculpturale, se détache sur un fond fragmenté d'éclaboussures de peinture, de demi-teintes de sérigraphie et de dégradés brisés qui suggèrent le mouvement, le chaos et un vandalisme intentionnel. La pilule, étiquetée 100 mg, sert de métaphore percutante. Elle redéfinit le luxe comme un médicament, traitant l'identité, l'insécurité et le statut social comme des symptômes à soulager par la consommation. Il ne s'agit pas d'une critique extérieure, mais d'une attaque chirurgicale de l'intérieur. La collection Denial emprunte à l'esthétique propre à la marque – sa typographie à empattements, son motif équestre et son étiquetage minimaliste – avant de la détourner par des gestes propres au graffiti : arcs de peinture, traînées de couleur, imperfections intentionnelles. La capsule devient un objet fétiche, réduit à un produit digeste, addictif et, finalement, jetable. Les logos d'entreprise comme monnaie émotionnelle L'utilisation récurrente de logos par Denial dans son œuvre n'est pas une question de parodie, mais de mise à nu. Dans « Decycled Coach », l'héritage et le raffinement de la marque sont dépouillés de leur contexte et plongés dans un environnement instable. L'œuvre devient une autopsie de la confiance commerciale. Coach, comme de nombreuses maisons de mode, exploite la nostalgie, l'élégance et une identité aspirationnelle. En l'intégrant à la forme d'une pilule, Denial interroge la signification du réconfort émotionnel qu'un logo peut apporter. La suggestion est on ne peut plus claire : les marques fonctionnent comme des médicaments, anesthésiant la douleur et offrant un sentiment d'appartenance en échange de la fidélité. Le bruit visuel de l'arrière-plan renforce cette dissonance. Des motifs déchirés et des changements de texture abrupts perturbent la figure centrale, empêchant le spectateur de se sentir à l'aise. Un cadre doré orné, typique de la tradition, entoure ce chaos, un clin d'œil ironique au portrait classique. Il confère à l'œuvre une dimension précieuse, voire royale, malgré son contenu abrasif. Cette tension entre le raffinement et la résistance caractérise une grande partie du travail de Denial dans le domaine du Street Pop Art et du graffiti. Hybridation des matériaux et techniques inspirées de la rue Ce qui distingue Decycled Coach, c'est sa matérialité. Contrairement aux éditions numériques, ce multiple rehaussé à la main intègre de véritables couches de texture grâce au collage et au vernis. Chaque estampe devient un hybride entre gravure et peinture. La surface est manipulée avec des outils urbains – peinture en aérosol et crayon – évoquant le geste rapide et instinctif des graffeurs. Pourtant, la forme de pilule reste maîtrisée et immaculée, soulignant le conflit entre autorité et rébellion, produit et protestation. Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, continue d'enrichir le vocabulaire du Street Pop Art en interrogeant la manière dont la culture capitaliste fabrique du sens. Son art ne se limite pas à la critique, il s'inscrit dans la confrontation. Decycled Coach en est l'exemple parfait, par son démantèlement audacieux des systèmes visuels. L'œuvre encadrée devient le miroir de la logique consumériste moderne, où même la rébellion s'achète, et où le remède à la crise identitaire est proposé en doses commercialisées et faciles à consommer.
$2,500.00
-
Mandy Tsung DESSIN
Achetez DRAWING Original One of a Kind MEDIA Drawing Artwork sur MEDIUM par Urban Street Artist ARTIST. 2022 Signé Original XXXX Dessin Taille XXXX INFO
$360.00
-
Robert Lazzarini DESSIN Original MEDIA Dessin par ARTIST
Achetez DESSIN sur une œuvre d'art moderne Street Pop MOYENNE. 2022 Signé Original XXXX MEDIA Dessin Taille XXXX INFO
$7,594.00
-
RAE BK Chemise léopard - Dessin original technique mixte par RAE BK
T-shirt léopard - Dessin original technique mixte de RAE BK sur papier cartonné - Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé de 2022, réalisé aux feutres et marqueurs permanents, graphite et crayons de couleur, encre, technique mixte, format 5x8 Chemise Leppard par RAE BK – Forme fragmentée et texture émotionnelle dans l'art urbain pop et graffiti « Leppard Shirt » est une œuvre originale de 2022, réalisée en techniques mixtes par l’artiste RAE BK, basée à Brooklyn. Exécutée sur un papier cartonné de 12,7 x 20,3 cm, elle utilise des feutres, des marqueurs permanents, du graphite, des crayons de couleur et de l’encre, agrémentés d’éléments de collage. Cette pièce unique révèle le langage visuel spontané, riche et expressif de RAE BK. Dominée par une figure abstraite audacieuse, dessinée d’épais traits noirs aux traits irréguliers, la composition joue avec le portrait de manière volontairement fragmentée et expressive. Les éléments du visage se répètent, se déforment ou se font écho, tandis que le motif à pois du t-shirt – clin d’œil au titre – est rendu par des marques irrégulières oscillant entre représentation et texture symbolique. Cette œuvre se situe à la fois à la fois dans la sphère du dessin et dans celle de l’artefact, s’inscrivant dans le chaos esthétique qui caractérise le Street Pop Art et le Graffiti. Énergie expressionniste dans le caractère et la surface Les figures de RAE BK ne sont jamais nettes ni symétriques ; elles sont construites de toutes pièces, corrigées en temps réel et imprégnées d’une émotion brute et sans filtre. Dans « Leppard Shirt », le visage central semble instable, mais affirme sa présence avec assurance. Le nez proéminent, les yeux simplifiés et la bouche incurvée se superposent à des lavis de matière estompée, créant un portrait à l’émotion plus profonde que littérale. La répétition miniature du motif du visage – comme des échos ou des itérations – suggère un souvenir ou un commentaire. L’œuvre ne propose pas une figure figée, mais plutôt une empreinte psychologique, tracée avec urgence et spontanéité. Ce sentiment d’immédiateté émotionnelle inscrit le travail de RAE BK dans la tradition du Street Pop Art et du graffiti, où les lignes sont autant une question de rythme et de réponse que de maîtrise. Éléments de collage et rupture de la matière La présence de matériaux divers – paillettes, objets collés et ce qui semble être une étiquette à code-barres – transforme la surface en un dialogue texturé entre image et objet. L’artiste utilise les outils de la rue – fragments trouvés, couches improvisées, matériaux bruts – et les condense en une œuvre sur papier à la fois sculpturale et vivante. Ces ajouts tactiles ne se contentent pas de décorer la page ; ils la brisent. Ils sont à la fois interruption, symbole et critique. Les paillettes deviennent une distorsion. Le ruban adhésif, un geste. Il en résulte un dessin qui fonctionne comme un collage mural ou un tag trouvé : un message fragmenté, ouvert à l’interprétation mais empreint d’une forte présence. La superposition et les marques fusionnent en un champ visuel de chaos maîtrisé, faisant écho à la réalité stratifiée de l’expérience urbaine et de la survie artistique. RAE BK et le langage des artefacts urbains La Chemise à léopard de RAE BK est une incarnation miniature et pourtant complète de sa pratique artistique plus vaste : un mélange intuitif d’abstraction émotionnelle, de symboles codés et de langage visuel réapproprié. L’œuvre ne se prête pas à une interprétation linéaire. Elle se présente comme un témoignage d’émotion, une collision entre récit intérieur et réalité perçue. Sa démarche embrasse l’imperfection, faisant confiance aux matériaux et à leur agencement pour exprimer plus de force qu’une composition léchée. S’inscrivant dans le cadre du Street Pop Art et du Graffiti Artwork, ce dessin nous rappelle qu’une œuvre de petit format peut porter la même intensité et la même portée qu’une fresque ou une installation. RAE BK continue de créer non par besoin d’explication, mais par urgence, par rythme et par résistance, conférant au papier, à l’instar des murs de la ville, le pouvoir de porter des voix qui refusent d’être ignorées.
$575.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Coati The Gang Peinture acrylique originale par Dulk- Antonio Segura Donat
Coati The Gang est une peinture originale à l'acrylique et au crayon graphite de Dulk—Antonio Segura Donat. Il s'agit d'une œuvre unique encadrée sur papier d'art japonais fait main, réalisée par un artiste pop de street art. Œuvre originale signée, réalisée au crayon et à la peinture acrylique en 2023. Encadrement sur mesure par l'artiste. Dimensions : 9,84 x 12,2 cm (sans cadre) ; 7,09 x 9,46 cm. Fusion du naturalisme et du fantastique chez Dulk : « Coati et sa bande » Dans l'œuvre « Coati The Gang », Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, nous transporte dans un univers où faune et flore s'entremêlent. Cette œuvre originale, réalisée à l'acrylique et au crayon graphite sur papier d'art japonais fait main, témoigne du talent unique de Dulk pour fusionner les codes du street art et les techniques picturales classiques. Qualité artistique de la peinture originale de Dulk Cette œuvre unique, méticuleusement encadrée par l'artiste, mesure 25 x 31 cm (9,84 x 12,2 pouces), la toile présentant des dimensions légèrement inférieures de 18 x 24 cm (7,09 x 9,46 pouces) sans cadre. Le cadre, réalisé sur mesure, sublime l'expérience visuelle, mettant en valeur la finesse des détails et la délicatesse du papier. Le choix d'un papier d'art japonais fait main pour « Coati The Gang » témoigne de l'attachement de Dulk à la qualité et au savoir-faire, offrant une texture subtile qui sublime la précision du travail au pinceau et au graphite. Images captivantes d'Antonio Segura Donat « Coati The Gang » témoigne du talent de conteur de Dulk, dont la figure centrale, le coati, est représentée avec une précision saisissante au milieu d'une galerie de personnages attachants. L'œuvre s'inscrit dans la riche tradition de l'illustration naturaliste tout en affirmant une modernité indéniable dans son exécution et son style. Le récit de Dulk fusionne le monde organique avec une touche de surréalisme, invitant le spectateur à plonger dans une histoire qui se dévoile à chaque regard. L'utilisation de la peinture acrylique confère une grande vivacité à l'œuvre, tandis que la subtilité du crayon permet des dégradés et une texture délicats qui donnent profondeur et vie aux créatures. Les coups de pinceau méticuleux et les ombrages précis soulignent les thèmes du street art et du graffiti, où le message est souvent véhiculé par la force de l'image elle-même. La peinture originale « Coati The Gang » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une fenêtre ouverte sur l'univers imaginaire de Dulk, où les frontières entre street art et beaux-arts se rencontrent avec brio. Elle témoigne de l'engagement de l'artiste à intégrer les merveilles du monde naturel au dialogue de l'art urbain, faisant de Dulk une figure de proue à la croisée de la culture pop et de la conservation de la faune sauvage.
$3,501.00
-
Saber LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$263.00
-
Joshua Vides Tasse de peinture avec pinceaux Sculpture en céramique originale par Joshua Vides
Mug à peindre avec pinceaux, sculpture originale en céramique peinte à la main par Joshua Vides, série Shattered Dreams, œuvre d'un artiste de rue spécialisé dans le graffiti. Sculpture originale signée de 2023, pièce unique en céramique et peinture acrylique , format 4x7, mug noir et blanc mat avec marqueur, crayon et stylo, statue. Mug à peindre avec pinceaux par Joshua Vides : Illusion sculpturale dans l’art urbain pop et graffiti « Paint Mug With Brushes » est une sculpture originale en céramique peinte à la main, réalisée en 2023 par Joshua Vides, artiste de graffiti et innovateur visuel. Créée dans le cadre de sa série « Shattered Dreams », cette œuvre unique mesure 10 x 18 cm et est composée de céramique et de peinture acrylique. Elle représente une tasse à café blanche, stylisée dans le style graphique noir et blanc caractéristique de Vides, remplie d'outils de création hyper-stylisés : un crayon jaune, un feutre et un stylo noir. La sculpture capture une scène d'atelier sous une forme physique, utilisant des matériaux artisanaux pour simuler des objets généralement jetables, éphémères et négligés. Ce qui rend cette pièce si particulière, c'est non seulement sa précision visuelle, mais aussi sa subversion conceptuelle : transformer un objet utilitaire en un emblème sculptural de la pratique artistique et une parodie culturelle dans le contexte du street art et du graffiti. La tasse est ornée d'un motif en demi-teintes audacieux, façon bande dessinée, et d'une bulle de dialogue où l'on peut lire « MATTE BLACK », en lettres capitales stylisées qui font référence à l'esthétique du pop art et de la publicité des années 80. Les coulures noires sur le bord de la tasse sont minutieusement peintes pour imiter de véritables débordements d'encre, mais elles sont figées dans l'émail. Chaque outil à l'intérieur de la tasse est fixé de manière permanente, transformant ainsi des instruments de dessin du quotidien en éléments d'une illusion travaillée. Les surfaces sont couvertes d'éclaboussures et de marques d'usure, évoquant l'énergie brute d'un atelier en activité, tout en étant entièrement sculptées et scellées dans la céramique. Vides joue avec la texture, le contraste et les associations culturelles, créant une sculpture à la fois ludique et dérangeante. Transformation matérielle et geste statique Joshua Vides est surtout connu pour transformer des objets et des environnements réels en représentations audacieuses en noir et blanc, évoquant des croquis ou des celluloïds d'animation anciens. « Paint Mug With Brushes » s'inscrit dans cette démarche, mais à une échelle compacte et intimiste. La tasse et son contenu simulent les artefacts du travail créatif, tout en les réinterprétant comme des objets permanents. Cette transformation de l'éphémère en objet de collection souligne la tension entre processus et présentation, thèmes centraux de l'œuvre sculpturale de Vides. Le motif en demi-teintes et les éléments de bande dessinée font un clin d'œil aux traditions du pop art, tout en étant réinterprétés à travers le prisme du graffiti. Les outils à l'intérieur de la tasse sont exagérés en taille et en forme, créant une légère distorsion qui apporte humour et stylisation à l'œuvre. Bien que chaque élément semble familier, leur présentation collective en fait une réflexion visuelle sur la répétition, l'effort et la valeur du processus créatif. Joshua Vides et le langage de la culture des objets urbains Vides est devenu une figure majeure du dialogue entre les beaux-arts, la mode et la culture graffiti, reconnu pour son esthétique épurée et la cohérence de ses thématiques. Sa série « Shattered Dreams » prolonge son exploration du travail artistique et de l'identité commerciale, intégrant une critique au sein de formes d'une simplicité trompeuse. « Paint Mug With Brushes » transpose cette réflexion à une échelle domestique et personnelle. La surface en céramique, habituellement associée à l'artisanat utilitaire, est ici réinterprétée comme un médium sculptural au service de la métaphore visuelle. Cette sculpture ne s'attache pas à la fonction, mais au sens, à ce que signifie créer et aux outils que nous utilisons pour y parvenir. La bulle de dialogue contenant l'inscription « MATTE BLACK » fonctionne également comme un code culturel, faisant référence à la fois à l'esthétique littérale de la sculpture et à l'obsession contemporaine pour le marketing et le raffinement des éditions limitées. Entre les mains de Vides, la tasse n'est pas qu'un simple récipient, mais un commentaire sur le goût, les tendances et l'expression artistique. Elle reflète un mélange d'ironie de bande dessinée, de pratiques urbaines et de conceptualisme pop qui définit le Street Pop Art et le Graffiti dans toute leur intensité. Mug à peindre avec pinceaux comme icône du processus et symbole personnel Cette sculpture est plus qu'un objet : elle symbolise l'univers intérieur et extérieur de l'artiste, où les outils deviennent des trophées et les marques d'usage, des éléments stylistiques. « Paint Mug With Brushes » célèbre visuellement l'imperfection, le processus créatif et la persévérance. Elle immortalise une scène familière et paisible – le pot à crayons de l'artiste – et la rend permanente, sublime et empreinte de satire. Joshua Vides transforme le banal en iconographie, puisant dans le même instinct qui anime le street art : marquer ses outils, laisser une trace, raconter une histoire par des traits audacieux. Dans l'univers plus vaste du street art et du graffiti, « Paint Mug With Brushes » se dresse comme un autel miniature dédié à la créativité. À la fois épurée et brute, ludique et chargée de sens, sculptée et esquissée, elle fige l'instant où l'art prend naissance – le geste de saisir le stylo, le trempage du pinceau – offrant une performance statique d'énergie créatrice. À la fois relique d'atelier et artefact culturel, son message est simple mais puissant : même les plus petits outils peuvent porter une voix forte.
$1,782.00 $1,515.00
-
Burrito Breath Dessin au crayon de couleur original Four Eyez Zombie par Burrito Breath
Dessin original au marqueur et au crayon de Four Eyez Zombie sur papier beaux-arts par l'artiste de street art graffiti moderne Burrito Breath. Dessin original aux crayons de couleur de Four Eyez Zombie par Burrito Breath (2015)
$142.00
-
Stanley Mouse Livre d'art California Dreams et dessin original par Stanley Mouse
Rêves de Californie - Livre et dessin original de la souris dessinant un personnage, L'art de Stanley Mouse, livre d'art relié en édition limitée par Stanley Mouse. Dessin original signé de 2015, réalisé à la main au crayon graphite sur la première page. Il représente un hybride souris-homme dessinant un bonhomme allumette, le logo de Stanley et sa grande signature. Dimensions : environ 15 x 10 cm. « California Dreams Art Book & Original Drawing by Stanley Mouse » est une anthologie de référence retraçant la carrière marquante de Stanley Mouse, artiste visionnaire dont l'univers psychédélique est devenu emblématique de la révolution culturelle des années 1960. Couvrant plus de cinq décennies, cette vaste collection de 240 pages présente le portfolio diversifié et d'une inventivité sans cesse renouvelée de Mouse. Ce dernier s'est fait connaître pour ses affiches, pochettes d'albums et designs de t-shirts saisissants, souvent créés en collaboration avec Alton Kelley durant l'âge d'or culturel de San Francisco, et ce jusque dans les années 1970. Son œuvre de cette période incarne l'esprit vibrant, l'exploration et la liberté créative des courants artistiques changeants de l'époque. Mais « California Dreams » va au-delà de la contribution majeure de Mouse au mouvement de la contre-culture. Le livre explore ses racines à Detroit, où il a perfectionné son art sur des voitures customisées et réalisé des t-shirts et des affiches originaux à l'aérographe, mettant en scène des créatures fantastiques et des automobiles extravagantes. Ses récentes incursions dans les beaux-arts sont également mises en lumière, révélant des paysages saisissants et des études de figures empreintes de poésie qui marquent un nouveau chapitre dans son parcours artistique. Ce recueil présente des œuvres inédites, offrant un aperçu rare des premières étapes et de l'évolution des pièces les plus célèbres de Mouse, ainsi que des informations précieuses issues de ses archives. Cet ouvrage commémore non seulement l'héritage de Mouse dans les arts visuels, mais célèbre également l'étendue et la profondeur de son expression artistique intemporelle. « California Dreams » témoigne de l'héritage durable de Stanley Mouse, artiste dont l'œuvre est devenue une pierre angulaire du mouvement pop art et dont l'influence se retrouve dans le street art et le graffiti. Ce livre d'art relié célèbre non seulement la carrière exceptionnelle de Mouse, mais aussi l'étendue de son talent, en présentant ses illustrations emblématiques qui ont su capturer l'esprit californien et l'imaginaire américain. Ce qui distingue cette édition limitée, c'est l'illustration originale dessinée à la main par Stanley Mouse lui-même en première page. Ce dessin au crayon graphite, représentant un hybride mi-homme mi-souris en train de dessiner un bonhomme bâton, est une auto-référence pleine de fantaisie et un clin d'œil à la vision à la fois décalée et subversive de l'artiste sur la culture populaire. La Souris, personnage récurrent dans son œuvre, est représentée avec des traits et des expressions quasi-humains, ajoutant une touche personnelle qui brouille les frontières entre l'artiste et son œuvre. Le style caractéristique de Stanley Mouse, avec ses lignes fluides et ses accents psychédéliques, est évident dans ce dessin d'environ 38 x 25 cm. Sa signature imposante et distinctive ancre l'œuvre, gage d'authenticité et symbole de sa contribution au monde de l'art. Le livre « California Dreams » et le dessin original qui l'accompagne offrent un aperçu unique du processus créatif de l'un des plus grands noms du pop art. C'est une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque marquée par son audace, sa rébellion et son innovation artistique. L'héritage de Stanley Mouse continue d'inspirer les artistes de street art et de graffiti, qui perpétuent la tradition en créant des œuvres vibrantes, captivantes et profondément ancrées dans l'air du temps.
$363.00
-
Brandon Sopinsky Dessin au crayon de couleur original de barbe noire par Brandon Sopinsky
Œuvre originale unique de Barbe Noire, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky. Dessin original aux crayons de couleur de Barbe Noire par Brandon Sopinsky (2013)
$352.00