Peinture Oeuvre Originale
-
Ben Frost Joker Brand - Peinture acrylique originale en aérosol vert rose par Ben Frost
Joker Brand - Peinture originale unique en son genre, technique mixte acrylique et peinture aérosol, sur bois encadré, par Ben Frost, artiste de graffiti de rue populaire. 2022 « Joker Brand » - Acrylique et peinture aérosol sur panneau - Variante verte/rose 60 cm x 60 cm (23,5 x 23,5 pouces) Signée, titrée et datée au verso
$5,463.00
-
Nicole Gustafsson Tanuki Fighter peinture acrylique originale par Nicole Gustafsson
Peinture acrylique originale et unique de Tanuki Fighter sur papier d'art, réalisée par la célèbre artiste de graffiti de rue Nicole Gustafsson. Image originale signée, encadrée et sous passe-partout, 2014, cadre 3x3, 8,5x8,5 La vision artistique de Nicole Gustafsson L'œuvre de Gustafsson, dont « Tanuki Fighter », se caractérise souvent par une profusion de couleurs vibrantes et d'éléments imaginatifs qui évoquent l'innocence des rêves d'enfance et la complexité narrative du street art. Sa technique repose sur l'utilisation de l'acrylique – un médium reconnu pour ses couleurs vives et opaques et son séchage rapide – permettant ainsi de créer les compositions dynamiques et superposées qui sont devenues sa signature. « Tanuki Fighter » témoigne de sa maîtrise de ce médium, aboutissant à un spectacle visuel qui relève autant des beaux-arts que de la culture populaire. « Tanuki Fighter » est une peinture acrylique originale sur papier beaux-arts de Nicole Gustafsson, dont l'œuvre a profondément influencé le street art et le graffiti. Cette pièce, créée en 2014, est un exemple parfait de l'esthétique unique de Gustafsson, qui fusionne la fantaisie du pop art avec la force brute du street art, créant ainsi une œuvre distinctive et reconnaissable qui a conquis un public international. Représentation et symbolisme Le tableau représente un tanuki, créature mythique du folklore japonais, réputée pour son esprit espiègle et sa capacité à métamorphoser. Gustafsson revisite ce personnage en le dépeignant comme un combattant à l'expression déterminée et à la posture martiale. Le choix du tanuki comme sujet est un clin d'œil aux thèmes ludiques et souvent fantastiques du street art, tout en incarnant l'esprit transformateur et rebelle du graffiti. Le tanuki est représenté dans un style à la fois simple et expressif, avec une attention particulière portée aux détails de texture qui lui confèrent une présence saisissante. Sa pose et sa tenue rappellent celles d'un lutteur de sumo, ajoutant une dimension culturelle et humoristique à l'œuvre. Le contraste entre la palette monochrome du tanuki et le fond vert vif met en valeur la figure et attire immédiatement le regard du spectateur. Composition et cadrage « Tanuki Fighter » se distingue non seulement par son sujet et son style, mais aussi par sa présentation. L'image originale, mesurant 7,6 x 7,6 cm, est encadrée et sous passe-partout sur mesure, pour une dimension totale de 21,6 x 21,6 cm. Ce choix d'encadrement délibéré souligne l'intimité et la complexité de l'œuvre. L'échelle de la pièce, associée à l'audace de son contenu, joue avec la perception du spectateur, l'incitant à un examen plus attentif et à une interaction personnelle avec l'œuvre. Le choix de l'encadrement témoigne également de la compréhension qu'a Gustafsson du rôle de son œuvre, à la fois comme pièce autonome et comme élément d'un récit plus vaste au sein d'un espace de vie. Une œuvre encadrée possède un poids et une présence différents de ceux d'une œuvre de street art non encadrée, et « Tanuki Fighter » fait le lien entre ces deux univers, insufflant l'énergie brute du street art dans l'environnement soigné des galeries privées. Impact culturel et collectionnabilité Œuvre originale d'un célèbre graffeur de rue, « Tanuki Fighter » revêt une grande valeur pour les collectionneurs et les amateurs de pop art urbain. Les œuvres originales offrent un lien tangible avec la vision et le récit de l'artiste, constituant un témoignage authentique de la culture et de l'époque qui les ont vues naître. De plus, son statut d'œuvre unique renforce son attrait et en fait une pièce recherchée par ceux qui souhaitent posséder un fragment d'histoire de l'art contemporain. L'unicité de l'œuvre est encore renforcée par la signature de Gustafsson lui-même, gage de son authenticité et de son appartenance au parcours artistique de l'artiste. Les collectionneurs de telles pièces les considèrent souvent comme des investissements, non seulement financiers, mais aussi comme des artefacts culturels qui capturent l'essence d'un mouvement ou d'un style artistique particulier. En résumé, « Tanuki Fighter » de Nicole Gustafsson incarne l'esprit ludique et le métissage culturel qui caractérisent le street art et le graffiti. Son utilisation astucieuse du folklore, alliée à une esthétique et une présentation modernes, en fait une œuvre remarquable qui captive l'imagination et reflète l'évolution de l'art contemporain. Pièce originale, signée et encadrée sur mesure, elle occupe une place particulière dans l'œuvre de Gustafsson et dans le contexte plus large de l'art inspiré du street art.
$291.00
-
Remio Remio Study 04 Peinture acrylique originale en aérosol par Remio
Remio Study- 04 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture en aérosol, acrylique sur papier beaux-arts, par le célèbre artiste de graffiti de rue Remio. Technique mixte sur papier beaux-arts. Format : 54 x 50 pouces. Sortie : 31 janvier 2020. Tirage : 1 exemplaire. Massif
$2,933.00 $2,493.00
-
Stay High 149- Wayne Roberts MTA Subway Map Tag Show Stopper Dessin original par Stay High 149 - Wayne Roberts
Étiquette de carte du métro MTA - Œuvre d'art originale unique en son genre, dessinée au marqueur sur une carte du métro MTA par l'artiste populaire de la culture pop et du street art Stay High 149 - Wayne Roberts. Peinture/dessin original encadré et signé, datant de 2011, représentant un plan du métro new-yorkais (MTA). Dimensions : 22,75 x 32,25 pouces.
$2,737.00 $2,326.00
-
Eddie Colla AAVEI-2 Original Spray Paint Can Mixed Media Sculpture Peinture par Eddie Colla
AAVEI-2 Peinture en aérosol technique mixte originale, œuvre d'art sculpturale peinte à partir d'objets trouvés par l'artiste de rue graffiti et artiste pop moderne Eddie Colla x D Young V. 2014. Signée par D Young V et Eddie Colla. Technique mixte originale : peinture acrylique en aérosol sur objets recyclés et bois. Dimensions : 55 x 42 cm. Grande peinture technique mixte sur bois avec un pistolet jouet récupéré et 3 bombes de peinture vintage. AAVEI-2 Collaboration avec D Young V et Eddie Colla 55 x 42 x 15 pouces Technique mixte sur bois, bombes aérosol, pistolet à peinture 2014
$5,214.00 $4,432.00
-
Casque d'Or Original French Mailbox Sculpture par C215- Christian Guémy
Casque d'Or Golden Heart Original Metal Boîte aux lettres française Sculpture de boîte aux lettres par C215 - Œuvre de Christian Guémy, artiste de rue graffiti. Sculpture originale en métal, signée et réalisée à la main en 2014. Œuvre unique. Créée en 2014, « Casque d'Or » est une œuvre peinte à la bombe sur une boîte postale recyclée de 119,4 x 30,5 x 30,5 cm (47 x 12 x 12 pouces). La signature et le titre de l'artiste, « C215 / Casque d'Or », sont inscrits sur le dessus. Faisant partie d'une série rendant hommage au cinéma français, cette pièce célèbre le réalisateur Jacques Becker et présente un portrait saisissant de Simone Signoret, l'actrice principale de son film « Casque d'Or » (1952). Sculpture de boîte aux lettres Casque d'Or par C215 – Le cinéma français immortalisé dans le pop art et le graffiti Créée en 2014, Casque d'Or est une sculpture unique, peinte à la main, du célèbre artiste de rue français Christian Guémy, connu internationalement sous le nom de C215. Mesurant 119 x 30 x 30 cm, cette œuvre imposante est réalisée à partir d'une boîte aux lettres métallique française recyclée, transformée en un hommage monumental au cinéma français et au patrimoine urbain. La sculpture présente des portraits lumineux peints à la bombe, notamment une représentation d'une beauté saisissante de l'actrice Simone Signoret, vedette du chef-d'œuvre cinématographique de Jacques Becker, Casque d'Or (1952). Avec ses jaunes vifs et sa patine éclaboussée, la boîte aux lettres conserve sa vocation d'objet public utilitaire, tandis que C215 la réinterprète en un support d'hommage et de mémoire culturelle. L'œuvre est signée et porte l'inscription C215 / Casque d'Or sur le dessus, l'ancrant à la fois comme une expression personnelle et un artefact historique au sein de l'œuvre de l'artiste. C215 et la poétique urbaine de l'objet oublié Né en France, Christian Guémy s'est imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti grâce à son utilisation de pochoirs superposés et à ses portraits d'une grande force émotionnelle. Reconnu pour sublimer les éléments urbains du quotidien – portes, boîtiers électriques, murs abandonnés – en espaces de connexion humaine, C215 aborde cette boîte aux lettres sculpturale avec la même ferveur. Ses pochoirs, découpés à la main, révèlent un savoir-faire méticuleux qui allie spontanéité urbaine et maîtrise technique. Dans « Casque d'Or », Guémy met en lumière Simone Signoret, non seulement comme légende du cinéma, mais aussi comme symbole de force et de complexité. Son trait capture son aura cinématographique, tandis que l'installation sur une boîte aux lettres publique évoque le croisement entre identité nationale, communication et nostalgie. C'est une audacieuse réappropriation de l'espace public comme lieu sacré de narration culturelle. La peinture en aérosol comme médium, la boîte aux lettres comme toile La peinture aérosol demeure le médium principal de Casque d'Or, enrichissant le vocabulaire du graffeur tout en l'orientant vers des dimensions sculpturales et archivistiques. Les teintes orange vif et jaune évoquent la couleur classique des boîtes aux lettres françaises, mais sont intensifiées par le style d'application de Guémy : superposées, texturées et patinées. La boîte aux lettres elle-même, avec ses fentes et son lettrage en relief, conserve sa géométrie utilitaire, ancrant l'imagerie fantastique dans l'infrastructure physique. Elle devient sculpture non par son retrait de la rue, mais par sa réinterprétation. Le piédestal la surélève davantage, suggérant une monumentalité sans la détacher de ses racines architecturales. S'inscrivant dans la grande tradition du Street Pop Art et du graffiti, cette transformation incarne le pouvoir du genre à réinterpréter le familier comme réceptacle d'un mythe personnel et collectif. Cinéma, identité et héritage de la culture française à travers l'art urbain Casque d'Or s'inscrit dans une série plus vaste de C215 célébrant les icônes du cinéma français, un projet ancré dans le respect de la culture et l'activisme créatif. En choisissant un symbole de communication publique – la boîte aux lettres – comme fondement de cette œuvre, Guémy souligne l'idée que l'art peut s'exprimer dans la rue avec autant de force que sur grand écran. Le portrait de Signoret porte en lui des strates d'histoire française, de féminité et d'influence médiatique, tandis que son format sculptural le rend à la fois portable et permanent. Cette fusion entre portrait artistique, tradition du graffiti et référence historique place l'œuvre au cœur du Street Pop Art et du graffiti contemporains. Elle n'est pas seulement un hommage à un film, mais aussi un rappel que la ville elle-même est une galerie, ses surfaces attendant de parler, de se souvenir et de se réinventer.
$10,000.00
-
Ben Frost Les balances finissent mal. Peinture acrylique originale de Ben Frost.
« Les balances finissent mal » Peinture acrylique originale de Ben Frost, œuvre unique réalisée sur un emballage de méthadone pharmaceutique recyclé par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2025. Dimensions : 6,9 x 8,6 pouces (17,5 x 21,8 cm). Réalisée sur un emballage de méthadone recyclé. Représentation stylisée de Stitch (Lilo & Stitch). Les balances finissent mal : L'original subversif de Ben Frost Ben Frost, artiste australien contemporain reconnu pour ses juxtapositions saisissantes, continue de bousculer les normes culturelles avec son œuvre originale unique de 2025, intitulée « Snitches Get Stitches ». Cette peinture acrylique illustre parfaitement l'esthétique caractéristique de Frost, fusionnant iconographie pop et déchets pharmaceutiques. L'œuvre présente une version stylisée et hyper-expressive de Stitch, personnage du film Disney « Lilo & Stitch », peinte à la main sur un emballage de méthadone recyclé de 17,5 x 21,8 cm. En utilisant des contenants de médicaments récupérés comme support, Frost transforme des déchets médicaux en une œuvre d'art urbain pop et graffiti provocatrice et contrastée. Le surréalisme pop rencontre la critique pharmaceutique L'œuvre transporte le spectateur dans un espace étrange où s'entrechoquent innocence et contrôle institutionnalisé. Stitch, représenté dans une pose frénétique, la langue tirée, incarne à la perfection le chaos au sein d'un système rigide. L'emballage de la méthadone, généralement associé au traitement de la toxicomanie et à la réglementation, devient un nouveau champ de bataille pour la rébellion visuelle de Frost. Les lignes acérées du marketing et les informations posologiques contrastent avec le personnage fantaisiste et caricatural, créant une juxtaposition saisissante qui critique à la fois la dépendance et l'évasion marchandisée. L'utilisation d'emballages pharmaceutiques n'est pas fortuite. Frost puise systématiquement ses matériaux dans des produits cliniques réels, intégrant ainsi des réflexions sur la marchandisation de la santé, la construction de la dépendance et le langage visuel de la confiance. En peignant directement sur la boîte qui contenait autrefois un médicament contre la dépendance aux opioïdes, Frost interroge la manière dont les produits pharmaceutiques et les médias servent de palliatifs aux maux plus profonds de la société. L'instrumentalisation de la nostalgie par Ben Frost Frost est connu pour son exploration de l'économie de la nostalgie : son œuvre déconstruit la sentimentalité que nous accordons aux icônes de l'enfance en les plongeant dans des contextes adultes et impitoyables. Dans cette pièce, Stitch devient un emblème de rébellion, non plus un compagnon extraterrestre câlin, mais un agent de perturbation malicieux au sein d'un système médical aseptisé. Le titre « Snitches Get Stitches » (Les balances finissent mal) renforce encore le message. C'est un clin d'œil codé à l'éthique des sous-cultures, à la résistance à l'autorité et à la vengeance contre la trahison, le tout enveloppé dans l'esthétique sucrée d'un personnage animé adoré. Cette nostalgie instrumentalisée est au cœur de la pratique de Frost. Il mélange bandes dessinées vintage, anime et identité visuelle de dessins animés avec la publicité médicale et les excès du capitalisme pour créer un cercle vicieux de culture de masse. Ses œuvres sont immédiatement accessibles, mais délibérément empreintes d'une critique acerbe. « Snitches Get Stitches » s'inscrit parfaitement dans cette lignée, poursuivant l'engagement de l'artiste à lever le voile du confort pour exposer un système dépendant d'images anesthésiantes et de mécanismes de défense chimiques. Emballages recyclés comme toile contemporaine La réutilisation est essentielle à l'éthique et à l'attrait visuel de cette œuvre. Les emballages pharmaceutiques recyclés servent non seulement de matériau, mais aussi de message. Le recyclage concret d'objets utilisés dans le traitement de la toxicomanie devient le symbole d'un processus plus vaste de réadaptation culturelle. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, la surface n'est jamais neutre. Le choix de Frost d'utiliser une boîte de méthadone transforme les déchets en témoignage et oblige le spectateur à repenser la place de l'art et ce qu'il est autorisé à critiquer. Avec « Snitches Get Stitches », Ben Frost poursuit sa fusion radicale de commentaire médico-industriel et de distorsion pop surréaliste, offrant une œuvre subversive et de collection, à la croisée du design commercial vandalisé et de la provocation artistique. L'échelle de l'œuvre, son authenticité matérielle et son langage visuel iconique en font non seulement une pièce maîtresse de la production de Frost en 2025, mais aussi un instantané d'une culture tiraillée entre rébellion édulcorée et dépendance contrôlée.
$3,500.00
-
Peter Keil Warhol 02 Rouge Violet Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Warhol 02 Rouge Violet Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de Masonite par l'Homme Sauvage de Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 2002. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui peut expliquer la présence de quelques écailles, compte tenu de l'âge et de la nature de son travail. Représentation d'un ami d'Andy Warhol, dans les tons violets, rouges et blancs. Expressionnisme intense dans Warhol 02 Rouge Violet de Peter Keil « Warhol 02 Rouge et Violet, Huile sur toile originale » de Peter Keil, alias « L'Homme Sauvage de Berlin », est une exploration captivante de la forme et de la couleur à travers le prisme du néo-expressionnisme. Cette œuvre unique, réalisée sur un panneau de Masonite, incarne l'énergie vibrante de l'artiste, figure emblématique de l'art contemporain, reconnu pour son audace chromatique et la profondeur de ses représentations de visages. Signée et estampillée de l'année par Keil, cette pièce de 2002 est un carré d'émotion de 61 x 61 cm, où l'application épaisse de la peinture forme le portrait d'Andy Warhol, révélant l'influence majeure du pop art sur son travail. La méthode artistique de Keil se caractérise par une technique d'impasto audacieuse, où la peinture est appliquée en couches épaisses, conférant à l'œuvre une texture tridimensionnelle à la fois visuelle et tactile. Cette technique entraîne un léger écaillage au fil du temps, considéré comme une caractéristique inhérente à l'œuvre de Keil, renforçant son authenticité et sa valeur historique. Le tableau « Warhol 02 Rouge Violet » témoigne de ce style, avec ses rouges vibrants et ses violets profonds qui fusionnent pour former le visage iconique de Warhol, sur un fond blanc immaculé. La contribution de Peter Keil à l'art contemporain La contribution de Peter Keil au street art et au graffiti est considérable, car il transpose l'essence brute et indomptée de l'art urbain dans les galeries. Son œuvre rejette le raffinement et la retenue conventionnels souvent associés aux beaux-arts, embrassant au contraire une spontanéité débridée plus courante dans les rues et les ruelles où le graffiti prospère. « Warhol 02 Red Purple » illustre parfaitement cette philosophie : le sujet du tableau – un pionnier du pop art – y est représenté dans le style débridé de Keil, créant ainsi un pont entre les deux univers artistiques. Chaque toile de Keil est un récit original, une histoire racontée par le langage visuel des couleurs et des formes. Les collectionneurs et les amateurs de son travail sont attirés par l'émotion intense et le style unique de ses peintures. Dans le cas de « Warhol 02 Red Purple », l'attrait est renforcé par le sujet – le légendaire Andy Warhol – qui place l'œuvre au carrefour de l'héritage du pop art et de l'innovation artistique contemporaine. Posséder une œuvre de Peter Keil, c'est bien plus qu'acquérir une œuvre d'art ; C'est une immersion dans l'histoire vivante et vibrante de la peinture elle-même. La peinture écaillée, les coups de pinceau audacieux et les contrastes saisissants créent une expérience aussi évocatrice et complexe que l'artiste lui-même. « Warhol 02 Rouge Violet » est un symbole vibrant de la vision artistique durable de Keil et de son impact sur le monde de l'art. « Warhol 02 Rouge Violet, peinture à l'huile originale » de Peter Keil est un régal pour les yeux et une pièce essentielle de l'histoire de l'art contemporain. Cette œuvre encapsule l'essence du street art et du graffiti à travers le regard d'un maître dont l'approche non conventionnelle de l'art a captivé la communauté artistique internationale. La peinture de Keil célèbre la liberté d'expression et le pouvoir de l'art à transmettre des émotions et des pensées humaines profondes.
$676.00
-
Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink par Buff Monster
Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink de Buff Monster, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Œuvre originale unique, sérigraphie sur panneau de bois, signée et datée de 2006. Dimensions : 10,13 x 10,13 pouces. Jelly Monster Pink par Buff Monster – Un chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti L'estampe sérigraphique unique « Jelly Monster Pink » de Buff Monster (2006) est une œuvre marquante des débuts de l'artiste américain, révélant son approche irrévérencieuse et sucrée du street art, du pop art et du graffiti. Tirée à la main sur un panneau de bois de 25,7 x 25,7 cm, cette pièce originale, signée et datée, est bien plus qu'une simple estampe : c'est un hybride entre peinture, objet pop et graffiti. La figure rose gélatineuse au centre, aux contours noirs marqués, exhale l'esthétique caractéristique de Buff Monster, un joyeux grotesque. Des yeux hypnotiques tourbillonnants, une bouche cousue et un corps évoquant un bonbon mou ou une confiserie extraterrestre jouent avec les thèmes de l'innocence et du surréalisme. La texture du bois confère une dimension tactile à l'œuvre, ancrant ses couleurs vives et sa forme ludique dans un support plus robuste et durable. Buff Monster et le langage visuel du pays des bonbons urbain Buff Monster, né à Hawaï et installé à New York, est une figure majeure de l'évolution du street art et du graffiti. Reconnu pour son utilisation obsessionnelle du rose et sa fusion de la culture kawaii japonaise avec l'esthétique punk rock et heavy metal, il a développé un style singulier, tout en contradictions. Jelly Monster Pink est emblématique de cette dualité : à la fois adorable et troublant, mignon et désordonné. Le personnage présenté dans cette œuvre incarne l'intérêt de Buff Monster pour la création d'un univers où les mascottes mutantes et les couleurs sucrées désarment le spectateur, avant de provoquer un second regard où le malaise et l'ironie commencent à émerger. Cette œuvre de 2006 s'inscrit dans une période où l'artiste développait sa présence dans le milieu du street art, transposant ses monstres peints à la main en estampes, jouets, fresques et expositions. Permanence du médium, du matériau et de la culture urbaine Contrairement aux sérigraphies classiques sur papier, Jelly Monster Pink est imprimée directement sur un panneau de bois, ce qui souligne sa durabilité et brouille la frontière entre impression et objet. Le grain du bois, subtilement visible à travers l'encre rose, offre un contraste qui amplifie la vivacité artificielle du personnage. Le procédé d'impression manuelle de Buff Monster garantit que chaque exemplaire est unique, renforçant ainsi l'éthique artisanale et influencée par le graffiti qui imprègne toute sa pratique. Cette œuvre dégage la même énergie que ses premiers collages de rue et autocollants, mais dans un format adapté à une exposition en galerie ou pour collectionneurs. Elle illustre comment des artistes issus de la culture graffiti se sont approprié des matériaux artistiques traditionnels sans renoncer à leur impact visuel. Absurdité caricaturale et dissidence enrobée de sucre Jelly Monster Pink s'exprime à travers une logique cartoon et des visuels sucrés, mais ses sous-entendus sont profondément subversifs. La bouche barrée du personnage, ses yeux vides en spirale et ses dents proéminentes suggèrent une incompréhension – une émotion masquée par la douceur ou une créature plongée dans une confusion perpétuelle. Ce mélange d'innocence et de distorsion illustre l'esprit de Buff Monster, qui utilise des formes mignonnes pour exprimer le chaos, l'incertitude et la satire. Dans l'univers plus vaste du street art et du graffiti, son œuvre bouleverse les attentes en canalisant la nostalgie à travers un miroir déformant. Elle transforme les symboles de l'enfance en un commentaire sophistiqué sur l'identité, la culture et l'art lui-même. Jelly Monster Pink est un exemple à la fois ludique et puissant de cette pratique, alliant un design épuré à une imagination débordante et une pointe d'irrévérence qui ne s'estompe jamais complètement.
$1,000.00
-
Akinori Oishi Aki Sharks # 1 dessin au marqueur original par Akinori Oishi
Aki Sharks #1 Dessin original au marqueur sur toile par Akinori Oishi, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original signé au marqueur sur toile non tendue, 2014. Dimensions : 11 x 13,25 pouces. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard créatif d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.
$503.00
-
Tavar Zawacki- Above Psychedelic Fusion 03 HPM Spray Paint Wood Print par Tavar Zawacki- Ci-dessus
Fusion psychédélique - 03 Peinture originale à la main, plusieurs techniques mixtes de peinture en aérosol et d'encre sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée par Tavar Zawacki (ci-dessus), artiste de rue graffiti, art pop moderne. La série Psychédélique a été créée en lien avec ma récente exposition solo Remix. Chaque pièce de cette série a été conçue en mettant l'accent sur un contraste visuel saisissant. Elle s'apparente à l'Op art (art optique), qui provoque un véritable trip visuel. Cet effet altère la perception, comme sous l'effet de drogues psychédéliques. Certains motifs Psychédéliques ont été présentés dans Remix, tandis que d'autres ont été créés spécifiquement pour cette série. Le motif « Sunset Strip », en particulier, a été réalisé avec plus de complexité pour mon exposition Remix. Cette exposition consistait à intervertir et à remplacer différents motifs découpés d'un même dessin, dans différentes couleurs, pour obtenir l'œuvre finale. La série Psychédélique produit un effet similaire, mais dans un style plus épuré, en bloquant les couleurs et en laissant apparaître l'espace négatif.
$835.00
-
Cope2- Fernando Carlo Le graffiti est un crime 12x18 I Panneau de rue Peinture graffiti par Cope2- Fernando Carlo
Le graffiti est un crime 12x18 - Peinture originale technique mixte, art pop moderne, artiste de graffiti sur véritable panneau de rue en métal par Cope2. Œuvre originale signée de 2020, réalisée à la bombe de peinture, représentant une lettre bulle sur un véritable panneau de rue en métal. Dimensions : 12 x 18 pouces. Panneau « Le graffiti est un crime ». Le graffiti comme forme d'art urbain pop et d'œuvres d'art graffiti Le graffiti, souvent perçu comme un acte de rébellion ou illégal, s'est progressivement imposé comme une forme d'art reconnue, attirant une attention considérable dans le domaine du pop art et du street art contemporain. Cette transformation est parfaitement illustrée par l'œuvre du célèbre graffeur Cope2. Son œuvre intitulée « Graffiti Is A Crime 12x18-I Original Mixed Media Painting » en est une représentation saisissante. Créée en 2020, cette œuvre n'est pas une simple expression de la culture urbaine, mais une icône majeure du graffiti. Il s'agit d'une peinture originale à la bombe, signée, représentant des lettres bulles sur un véritable panneau de signalisation métallique. Mesurant 30 x 45 cm, cette pièce capture l'essence du street art et du graffiti, mêlant l'énergie brute du street art à la sophistication du pop art contemporain. Le choix d'un véritable panneau de signalisation métallique comme support en dit long sur la volonté de l'artiste d'estomper les frontières entre légalité et illégalité, art et vandalisme. En transformant un symbole d'autorité et de réglementation, un panneau de signalisation, en œuvre d'art, Cope2 remet en question la perception traditionnelle du graffiti. Ce détournement d'un panneau de signalisation, objet généralement associé à la loi et à l'ordre, en support pour le graffiti, traditionnellement considéré comme une forme de rébellion, crée un contraste saisissant et une réflexion critique sur les conceptions sociétales de l'art et de l'expression. La signification culturelle du graffiti dans l'art moderne L'œuvre « Graffiti Is A Crime » n'est pas qu'une simple création artistique ; c'est un manifeste sur l'impact culturel et sociétal du graffiti. Historiquement associé aux mouvements underground, le graffiti a souvent servi de moyen d'expression aux marginaux. Cependant, comme en témoignent les œuvres d'artistes tels que Cope2, il a transcendé ces frontières, s'imposant dans le monde de l'art contemporain et devenant une forme d'expression créative reconnue. Cette métamorphose du graffiti, passé du vandalisme à une forme d'art respectée, est essentielle pour comprendre la dynamique de l'art moderne. Elle reflète l'évolution des conceptions de ce qui constitue l'art et de ceux qui ont le droit de le définir. En intégrant des éléments de la culture populaire, les graffeurs ont apporté une nouvelle dimension au monde de l'art, une dimension qui trouve un écho auprès d'un public plus large et qui reflète les enjeux sociétaux contemporains. Ce changement a non seulement offert aux graffeurs comme Cope2 une plateforme pour exprimer leur talent, mais a également suscité une réévaluation du rôle du street art dans l'histoire de l'art. Impact sur la perception du street art et du graffiti L'importance de « Graffiti Is A Crime » et d'œuvres similaires dans le contexte du street art et du graffiti réside dans leur capacité à remettre en question et à redéfinir les frontières de l'art traditionnel. Ces œuvres ne sont pas seulement l'expression d'une créativité individuelle, mais aussi de puissants outils de critique sociale. Elles représentent une forme de démocratie artistique, où la rue devient une galerie, accessible à tous et non plus seulement à une élite. Cette démocratisation de l'art par le graffiti conteste les paradigmes artistiques traditionnels et encourage une conception plus inclusive de ce que peut être l'art. De plus, l'acceptation et la célébration croissantes du graffiti dans les galeries et les expositions d'art témoignent d'une évolution culturelle. Elles représentent une reconnaissance grandissante de la valeur artistique et du commentaire social inhérents à ces œuvres. Le parcours du graffiti, des rues aux galeries, témoigne de l'évolution de la perception de ce qui est considéré comme de l'art légitime. Il souligne l'importance du contexte, du médium et du message dans le monde de l'art, prouvant que la créativité est sans limites et que l'art peut émerger des endroits les plus inattendus. L'œuvre « Graffiti Is A Crime » de Cope2 est une pièce maîtresse dans l'histoire du street art et du graffiti. Elle incarne l'essence même du parcours du graffiti, de la marge à l'avant-garde de l'art moderne. Cette œuvre n'est pas seulement une démonstration de talent artistique, mais aussi un symbole d'évolution culturelle, remettant en question les perceptions établies et redéfinissant les frontières de l'art. De ce fait, elle occupe une place particulière dans l'histoire de l'art moderne, symbolisant la nature dynamique et en constante évolution de l'expression artistique.
$820.00
-
Detor GAK Panneau d'avertissement « Explosion » - Peinture acrylique originale à la bombe par Detor GAK
Panneau d'avertissement « Explosion », peinture acrylique originale à la bombe aérosol par Detor GAK - Rois du graffiti, œuvre unique sur panneau de rue par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée à la bombe et à l'acrylique, 2022, format 12x18 Explosion de panneau d'avertissement par Detor GAK – Œuvre originale de street art et graffiti « Warning Sign Explosion » est une œuvre originale de 2022, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique par Detor GAK, figure emblématique du graffiti. Peinte sur un panneau de signalisation métallique de 30 x 45 cm récupéré, cette pièce unique fusionne l'énergie de l'action urbaine avec la valeur d'une œuvre artisanale. Le mot « WARNING » apparaît en filigrane en haut, un clin d'œil à la fonction municipale d'origine du panneau, désormais réinterprété comme un support de rébellion. Au centre, une explosion graphique rouge et orange vif rayonne derrière un tag audacieux, « Detor GAK », écrit à la main en caractères stylisés et souligné d'un bleu indigo profond. La forme d'étoile irrégulière évoque le design classique des bandes dessinées tout en canalisant la puissance du mouvement et de l'impact, éléments essentiels de la culture graffiti. Objets urbains comme support et commentaire En utilisant un véritable panneau de signalisation comme support, Detor GAK s'approprie le langage de l'autorité. Si les panneaux de signalisation donnent généralement des ordres – stop, cédez le passage, attention –, ici, l'ordre est visuel. La fonction première de l'objet est transcendée par le style, transformée en une affirmation de présence et d'identité. Peinture en aérosol et acrylique interagissent sur cette surface d'aluminium brut avec une saturation et une texture intenses, permettant à Detor de confronter son style de tag classique à l'infrastructure que le graffiti conteste historiquement. La surface devient non seulement une toile, mais un élément réapproprié de l'environnement urbain, chargé de symbolisme autour de l'espace, du contrôle et de l'expression. Maîtrise du style et identité de l'équipage Le lettrage de Detor dans cette œuvre est une expression raffinée de sa maîtrise du graffiti. Son nom, inscrit dans un wildstyle fluide et libre, est façonné de courbes énergiques et de lignes puissantes, le tout condensé en une formation serrée tout en conservant un mouvement dynamique. Cet équilibre est la marque d'un graffeur chevronné. Son appartenance au crew GAK, inscrite dans le tag, est plus qu'une simple mention : elle représente un héritage stylistique, territorial et communautaire. La manière dont l'œuvre fusionne des motifs d'explosions de BD avec un style brut et manuel met en lumière la capacité de Detor à intégrer l'iconographie pop sans atténuer l'esprit agressif du graffiti. Le tag n'est pas centré avec discrétion : il transperce l'espace visuel comme une sirène, utilisant la couleur, le contraste et la forme pour dominer la surface. Rois du graffiti et iconographie urbaine de collection « Warning Sign Explosion » incarne l'esprit du street art et du graffiti en mêlant authenticité des matériaux, maîtrise du lettrage et impact visuel. Elle relève du street art non par son thème, mais par son origine, créée par un artiste qui a forgé son style à travers la peinture, la répétition et l'histoire. Cette œuvre offre aux collectionneurs une occasion unique d'acquérir un fragment du paysage urbain transformé par la main d'un graffeur qui continue de façonner le langage du graffiti. Signée, peinte et réalisée sans compromis, « Warning Sign Explosion » se dresse comme une fusion audacieuse entre l'interdit et l'objet de collection, un témoignage de la souveraineté stylistique, encadré de métal et porteur d'un message.
$500.00
-
Craww Peinture originale au fusain acrylique Hollow Breath par Craww
Hollow Breath, œuvre originale unique en son genre, peinture au fusain et acrylique sur bois encadré, par Craww, artiste de graffiti de rue populaire. Peinture acrylique originale signée de 2013, dimensions 23,5 x 31,5 cm, sur panneau de bois encadré, prête à être accrochée. Explorer les profondeurs du Souffle Creux de Craww « Hollow Breath », une œuvre originale et captivante du célèbre artiste de street art Craww, illustre avec force comment l'énergie brute du pop art et du graffiti peut être canalisée dans des médiums artistiques plus traditionnels. Cette pièce unique, créée en 2013, est une symphonie de fusain et d'acrylique sur un panneau de bois entoilé, témoignant de la maîtrise de l'artiste pour ces deux matériaux. L'œuvre de 59,7 x 80 cm offre un espace généreux à la vision sombre et onirique de Craww. Signée par l'artiste, « Hollow Breath » capture l'essence du style caractéristique de Craww, souvent marqué par des figures féminines éthérées enlacées à des éléments naturels. La peinture explore des thèmes récurrents dans son œuvre : la dualité de la beauté et de la mélancolie, et l'équilibre subtil entre la vie et la mort. Le fusain confère à la peinture une douceur, permettant des dégradés subtils et une certaine profondeur, tandis que l'acrylique apporte une vivacité qui perce le voile monochrome. Technique et symbolisme dans le souffle creux de Craww Dans « Souffle creux », l'utilisation du fusain et de la peinture acrylique par Craww n'est pas un simple choix de prédilection, mais une décision délibérée visant à exprimer des états émotionnels complexes. Le fusain, avec son aspect fumé et diffus, crée une impression d'impermanence et de fragilité, faisant écho à la nature éphémère de la vie. Parallèlement, l'acrylique, réputée pour son intensité et sa clarté, met en valeur les points focaux de la toile, tels que les lys et les roses, symboles de pureté et de passion. Le panneau de bois encadré constitue un support idéal pour cette œuvre, sa solidité contrastant fortement avec la délicatesse des images. Cette juxtaposition reflète les contrastes présents dans l'ensemble du travail de Craww, où force et vulnérabilité coexistent souvent. La texture du bois confère à l'œuvre une dimension organique, l'ancrant dans le monde naturel qui influence fréquemment l'art de Craww. La position unique de Craww dans l'art contemporain Craww occupe une place unique dans l'art contemporain, faisant le lien entre les univers souvent distincts du street art et des beaux-arts. « Hollow Breath » témoigne de sa capacité à naviguer entre ces deux mondes, insufflant l'immédiateté et l'authenticité du street art dans un format traditionnellement associé aux galeries et aux musées. L'originalité de cette œuvre et sa capacité à être accrochée immédiatement en font non seulement une œuvre d'art, mais une pièce maîtresse qui trouvera sa place dans la collection d'un amateur d'art. La beauté mélancolique de « Hollow Breath » trouve un écho chez ceux qui connaissent le travail de Craww dans l'espace public. Pourtant, elle s'impose également comme une œuvre d'art à part entière, invitant à l'interprétation et à l'admiration, que l'on soit familier ou non avec son street art. Cette polyvalence et cette large audience rendent l'œuvre de Craww particulièrement captivante sur la scène artistique contemporaine. « Hollow Breath » incarne le charme envoûtant de la vision artistique de Craww, fusionnant la fluidité du fusain avec l'intensité de l'acrylique sur une toile aussi résistante que le bois. Cette peinture originale est un exemple frappant de la façon dont le pop art urbain et le graffiti peuvent transcender leurs racines urbaines pour créer un art à la fois profond et accessible, capable d'émouvoir et de fasciner dans le calme d'un espace intérieur.
$2,934.00 $2,494.00
-
Stay High 149- Wayne Roberts Carnet de dessin graffiti Black Book par Stay High 149 - Wayne Roberts
Carnet de croquis personnel original Black Book Graffiti par Stay High 149 - Wayne Roberts. Style street art moderne, tags, gribouillis, dessins, peintures et réflexions artistiques. STAYHIGH149 x Carnet noir de 2003, signé et tagué. Techniques mixtes : marqueur, peinture aérosol, acrylique, autocollant, graffiti. Format 21,6 x 27,9 cm. Bon état, quelques traces d'usure et quelques pages manquantes. Ce carnet noir unique a appartenu au légendaire STAYHIGH149, véritable icône de l'histoire du graffiti. Bien plus qu'un simple carnet de croquis, c'est un artefact culturel digne des collections muséales. À l'intérieur, vous découvrirez plus de 130 pages remplies de tags et d'œuvres authentiques et bruts, non seulement de STAYHIGH149, mais aussi de son proche collaborateur Dead Leg et de figures influentes comme TRACY 168, entre autres. Ce carnet noir regorge d'histoire visuelle. La quatrième de couverture est également ornée, offrant un aperçu complet de l'art underground d'une époque. Livre noir historique de la légende du graffiti STAYHIGH149 Ce carnet de croquis original est une pièce d'une rareté et d'une importance culturelle exceptionnelles, directement liée à Wayne Roberts, alias STAYHIGH149. Figure emblématique des débuts du graffiti new-yorkais, STAYHIGH149 a marqué le mouvement de son empreinte indélébile grâce à son tag iconique « smoker » et à ses lettres stylisées. Ce carnet noir n'est pas un simple recueil de pages : c'est un objet digne d'un musée, révélant l'âme de la culture graffiti des années 1970 et 1980 à travers le regard de ses pionniers. Signé et annoté de bout en bout, il a été activement utilisé au début des années 2000, constituant une véritable capsule temporelle visuelle de la créativité, de la fraternité et de l'énergie brute de la rue. Pages taguées à la main de l'école originelle du graffiti Ce carnet noir, de format 21,6 x 27,9 cm, renferme plus de 130 pages de tags, de throw-ups, de personnages et de croquis bruts, chacun recouvert de feutres, de peinture en aérosol, d'autocollants et de techniques mixtes. Certaines pages sont raturées ou usées, témoignant du temps qui passe et de l'usage fréquent qu'en ont fait l'artiste et son entourage. On y retrouve la présence de Dead Leg, collaborateur de confiance de STAYHIGH149, ainsi que des œuvres et des dédicaces d'autres figures emblématiques comme TRACY 168. Ces créations ne sont pas mises en scène : brutes, spontanées et pleines de style, elles comptent parmi les œuvres de street art et de graffiti les plus authentiques qui nous soient parvenues. Certaines pages sont saturées de couleurs, tandis que d'autres présentent des traits rapides et des dessins de personnages iconiques. Condition physique et intégrité artistique Ce carnet noir unique en son genre porte les marques de son utilisation : certaines pages sont manquantes, beaucoup sont usées sur les bords et quelques-unes présentent des traces de feutre. Pourtant, cela ne fait que renforcer son authenticité en tant qu'outil et compagnon de l'une des figures les plus visionnaires du graffiti. La couverture est richement ornée d'encre et de peinture, et le dos arbore des phrases comme « La Voix du Ghetto », un message qui s'inscrit pleinement dans l'héritage de Wayne Roberts. À l'intérieur, le mélange de lettres bulles, de tags classiques et de dessins stylisés représente des décennies de tradition artistique urbaine, transposées des rames de métro et des murs de la ville sur une toile personnelle. Héritage immortalisé par l'art urbain pop et le graffiti Ce livre noir n'est ni une reproduction ni une rétrospective. C'est une archive vivante de l'histoire du graffiti, créée par celles et ceux qui ont bâti cette culture depuis ses origines. STAYHIGH149 demeure une figure emblématique du graffiti, et cet ouvrage reflète la camaraderie, l'influence et la détermination sans faille qui ont marqué toute une époque. Il illustre avec force comment le street art et le graffiti ont dépassé les frontières des rues pour devenir une forme d'expression contemporaine reconnue. Ce livre noir offre une occasion unique de découvrir le monde de l'art underground tel qu'il était : personnel, authentique et immortel.
$10,000.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Turtle Island Ganas Collage Stencil Peinture originale par Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas
Œuvre originale unique de Turtle Island Ganas Collage, réalisée à la peinture au pochoir sur papier d'art en chiffon de coton par l'artiste de street art et de culture pop Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas. Peinture originale signée à la bombe aérosol, 2022. Dimensions : 52 x 67 cm. Pochoirs peints à la main à la bombe sur papier chiffon 100 % coton. Bords frangés à la main. Signée et numérotée par Ernesto Yerena Montejano. Pièce unique. L'expression artistique du "Collage Ganas de l'Île aux Tortues" d'Ernesto Yerena Montejano Ernesto Yerena Montejano est un artiste profondément ancré au carrefour culturel du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre, « Turtle Island Ganas Collage », est une vibrante célébration de l'identité culturelle, de la résilience et de l'esprit de résistance. Cette pièce unique, réalisée à la peinture aérosol au pochoir sur papier chiffon, incarne l'éthique de la vision artistique de Montejano : « Hecho Con Ganas », c'est-à-dire « fait avec effort et désir ». Signée par l'artiste, cette œuvre de 52 x 67 cm témoigne de son engagement à créer des pièces non seulement visuellement captivantes, mais aussi porteuses d'un commentaire social et politique. Symbolisme et technique dans l'œuvre de Montejano Dans « Turtle Island Ganas Collage », Montejano utilise la tortue, créature vénérée dans de nombreuses cultures autochtones pour porter le monde sur son dos, comme figure centrale symbolisant la terre et l'interdépendance du vivant. Le terme « Turtle Island » désigne le continent nord-américain, utilisé par plusieurs tribus amérindiennes, et son inclusion dans le titre ancre l'œuvre dans les thèmes du patrimoine et du territoire. Le choix des matériaux par Montejano – du papier chiffon 100 % coton aux bords frangés à la main – complète le sujet organique, ancrant l'œuvre dans la tradition et le savoir-faire. Les pochoirs appliqués à la main créent un contraste saisissant caractéristique du graffiti, tandis que les détails complexes et la superposition font écho à la richesse de l'imagerie pop art. La contribution d'Ernesto Yerena Montejano au Street Pop Art Montejano, artiste mexicano-américain, enrichit la riche palette du street art avec des œuvres telles que « Turtle Island Ganas Collage », qui abordent les thèmes de l'identité, de la communauté et de l'activisme. Son travail reflète souvent la réalité des zones frontalières entre les États-Unis et le Mexique, offrant un commentaire visuel sur le paysage socio-politique. En intégrant des motifs issus des cultures indigène et chicano, Montejano tisse un lien entre passé et présent, créant un dialogue entre récits historiques et enjeux contemporains. Son œuvre transcende les frontières traditionnelles du street art, proposant un récit à la fois universel et profondément personnel. À travers son art, Montejano invite les spectateurs à s'engager dans des discussions plus larges sur la justice sociale, le patrimoine et la condition humaine, confirmant ainsi sa place parmi les figures majeures du street art et du graffiti.
$1,059.00 $900.00
-
RD-357 Real Deal Crampons de chemin de fer, dents noires, objet d'art par RD-357, authentique.
Objet d'art en forme de dent de rail en forme de crampon de chemin de fer, noir, par RD-357. Véritable œuvre d'art originale, étiquette de créateur, objet de collection pop d'artiste. 2021 Peinture en aérosol originale Étiquette RD sur un objet d'art en métal recyclé provenant d'un clou de chemin de fer. Taille de l'œuvre : 6x1. Crampons de chemin de fer noirs par RD-357 – Objet recyclé dans une œuvre de street art et de graffiti « Railroad Spike Track Teeth Black » est une œuvre originale de 2021 de RD-357, alias Real Deal, artiste de graffiti dont le travail explore la rencontre entre l'authenticité urbaine et le minimalisme industriel. Cette pièce met en scène un crampon de chemin de fer en métal de récupération (15 x 2,5 cm), transformé par l'ajout de la signature noire caractéristique de RD. Réalisée à la bombe et au marqueur, la signature découpe la tige rouillée en une forme angulaire et précise, accentuée par une flèche pointant vers l'avant. Cet objet fonctionne à la fois comme une sculpture et un message symbolique, canalisant l'essence mobile du graffiti dans une relique tangible. Le crampon, autrefois élément mécanique en mouvement, devient le support d'une affirmation artistique, reliant l'infrastructure physique du transport ferroviaire à l'héritage du graffiti, fait de diffusion, de présence et de signature personnelle. Étiquette comme sculpture et objet comme surface Le choix de l'objet par RD-357 fait écho au principe fondamental du graffiti : utiliser ce qui est disponible pour exprimer son identité et son énergie. Contrairement aux surfaces urbaines traditionnelles comme les murs ou les portes, cet objet porte en lui une histoire intrinsèque, antérieure même à toute peinture : l'acier forgé pour durer, usé par le temps et les transports, marqué par le travail. Le tag apposé devient une strate de personnalité sur la matière brute, transformant le clou en un objet non plus industriel, mais autobiographique. La ligne noire se courbe dans l'espace avec détermination et précision, maîtrisée et expressive à la fois. La flèche partant du « D » insuffle du mouvement au tag, perpétuant la tradition du graffiti qui symbolise le flux, le voyage et l'attaque. L'utilisation de l'encre noire sur un support vieilli, brun et acier, souligne la lisibilité et l'intention, évoquant les débuts du handstyle dans sa forme la plus épurée. Culture du graffiti, mouvement et authenticité des objets trouvés Les voies ferrées ont toujours joué un rôle central dans l'évolution du graffiti, non seulement comme supports d'expression mobile, mais aussi comme métaphores du mouvement, de la rébellion et de la connectivité. En apposant son tag sur un piquet plutôt que sur un train, RD-357 attire l'attention sur les mécanismes du mouvement. Cet objet représente l'infrastructure des transports en commun : ce qui maintient les rails, ce qui permet aux trains de circuler et, par extension, ce qui a permis au graffiti de se répandre dans les villes et les quartiers. L'objet devient un fragment d'infrastructure culturelle, réinterprété par le graffeur en un artefact identitaire. Il s'agit autant d'affirmer sa paternité que de préserver les matériaux souvent négligés qui définissent la construction et la circulation urbaines. Art urbain pop et graffiti en format miniature Dans le contexte du street art et du graffiti, « Railroad Spike Track Teeth Black » témoigne de la capacité du graffiti à s'approprier des objets miniatures sans rien perdre de son impact. Cette œuvre condense l'énergie d'un graffiti traditionnel en un format de quinze centimètres. Elle distille l'écriture en une forme tactile et permanente, un outil transformé en sculpture. Objet de collection, elle évoque à la fois l'histoire matérielle de la ville et l'histoire personnelle de l'artiste. Le clou devient un pont – entre le travail et l'expression, entre le transport et la création, entre l'anonymat et la signature. C'est du graffiti réduit à un seul tag, un seul objet, un seul geste – et pourtant, il porte en lui la force du mouvement, du récit et de la présence.
$75.00
-
Cope2- Fernando Carlo 2 7 Avenue Line OTboys Silver Original Street Sign Graffiti Peinture par Cope2- Fernando Carlo
Ligne 2 7 Avenue OTboys - Silver Sign Art Mixed Media sur panneau de signalisation MTA Peinture Œuvre d'art de l'artiste de culture pop de rue Cope2. Né en 1968 à New York sous le nom de Fernando Carlo Jr., Cope 2 a exposé ses œuvres lors d'expositions individuelles et collectives dans des galeries et des musées aux États-Unis et à l'étranger. Artiste autodidacte et figure légendaire du graffiti, il contribue depuis plus de 30 ans à la culture urbaine. Comptant parmi les graffeurs les plus prolifiques de New York, il a commencé à taguer son nom dans le South Bronx en 1978. Il a développé son style dans le métro et les rues du Bronx, créant des œuvres de graffiti tout au long des années 1980 et 1990 et acquérant une reconnaissance internationale pour son style unique. Fernando Carlo, alias COPE2, est un artiste américain, figure emblématique de la scène graffiti new-yorkaise. Son implication dans le street art des années 80 et 90 a progressivement contribué à forger sa réputation, faisant de lui l'un des graffeurs les plus connus des États-Unis. À la fois controversée et iconique, son parcours et son engagement dans le graffiti depuis les dernières décennies du XXe siècle éclairent l'histoire même du graffiti et son évolution au fil des ans.
$4,887.00 $4,154.00
-
Cope2- Fernando Carlo Mace Ave Original Spray Paint Skateboard Deck Art par Cope2- Fernando Carlo
Mace Ave Deck Fine Art Original One of Kind Peinture à la bombe sur planche de skateboard naturelle par l'artiste de street art et de graffiti Cope2. Planche de skate Paint on Natural - Dimensions : 7,25 x 29,375 pouces - Sortie : 29 novembre 2021 - Tirage : 1 Fernando Carlo, alias COPE2, est un artiste américain, figure emblématique de la scène graffiti new-yorkaise. Son implication dans le street art des années 80 et 90 a progressivement contribué à forger sa réputation, faisant de lui l'un des graffeurs les plus connus des États-Unis. À la fois controversée et iconique, son parcours et son engagement dans le graffiti depuis les dernières décennies du XXe siècle éclairent l'histoire même du graffiti et son évolution au fil des ans.
$820.00
-
Chris RWK- Robots Will Kill Plaque de rue
Achetez STREETSIGN Original Mixed Media Painting Modern Graffiti Pop Art sur Real Metal Street Sign par l'artiste ARTIST. 2022 Peinture originale signée sur XXXX Taille du signe XXXX INFO
$1,558.00
-
Dred66- Tyree Davis Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial par Dred66 - Tyree Davis
Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial de Dred66 - Tyree Davis, une œuvre d'art sur support en mousse montée sur une feuille acrylique, issue du street art pop. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2001. Dimensions : 32 x 12 pouces (81 x 30,5 cm). Elle représente deux personnes partageant un repas accompagné de vin sur un immense tapis rouge. Signée, datée et titrée au dos. Imperial / Red Carpet / Dred66 / Mars 2001 L'essence de « Red Carpet Imperial » par Tyree Davis « Red Carpet Imperial » témoigne avec brio du talent artistique de Tyree Davis, alias Dred66, figure emblématique du street art et du graffiti. Cette huile sur toile originale, œuvre unique réalisée sur un support en mousse contrecollée sur une plaque acrylique, illustre la fusion entre l'esthétique du street art et la technique traditionnelle de la peinture à l'huile. Créée en 2001, cette toile signée, de dimensions généreuses (81 x 30 cm), représente une scène à la fois intime et grandiose : deux personnes partageant un repas autour d'une table, une bouteille de vin à la main, sur un immense tapis rouge. « Red Carpet Imperial » de Davis incarne l'esprit du street art en faisant entrer l'intime dans la sphère publique. Les sujets de la peinture – deux individus savourant un simple repas partagé – sont universels. Pourtant, ils se détachent sur un fond qui évoque la grandeur et l'exubérance. Ce contraste, esquissé par les tons à la fois terreux et audacieux de la peinture à l'huile, évoque un récit qui célèbre et critique les dynamiques culturelles et sociales. C'est un instantané de vie qui s'intéresse autant à l'environnement qu'aux individus qui le composent. Style caractéristique de Dred66 et influence artistique Le style caractéristique de Tyree Davis transparaît dans « Red Carpet Imperial », une œuvre qui harmonise l'énergie brute du street art avec la sophistication d'une pièce de galerie. Le fond de la toile porte les marques distinctives du graffiti : tagué, signé et daté par l'artiste, un clin d'œil à la tradition où les artistes marquent leur territoire et s'approprient l'espace. Cet élément relie la pratique du street art aux conventions établies des beaux-arts, créant un dialogue entre deux univers souvent perçus comme disparates. La texture du support en mousse confère à la peinture une impression de relief. Parallèlement, le montage sur une plaque acrylique apporte une touche de modernité, évoquant le vitrage protecteur des installations de street art. Ces choix de matériaux témoignent d'une réflexion approfondie de Davis sur le médium et le message, assurant à « Red Carpet Imperial » une résonance authentique avec le street art, tout en occupant un espace physique et conceptuel différent. Avec « Red Carpet Imperial », Davis propose un commentaire culturel d'une actualité brûlante, aussi pertinent aujourd'hui qu'au début du millénaire. Le titre de l'œuvre, « Impérial », suggère une critique des structures sociales et de la séduction du luxe, un thème profondément ancré dans l'ADN du pop art urbain. Le tableau invite le spectateur à réfléchir aux inégalités et aux contradictions qui imprègnent la vie moderne en plaçant une scène du quotidien dans un contexte évoquant richesse et luxe. De plus, son année de création, 2001, le situe à une époque où le pop art urbain commençait à être largement reconnu comme une forme d'art à part entière. Tyree Davis a contribué à cette reconnaissance grandissante par son œuvre, jetant un pont entre la rue et la galerie et remettant en question les idées préconçues sur la valeur et la place du graffiti et du pop art urbain dans l'histoire de l'art. Héritage et influence continue L'œuvre « Red Carpet Imperial » de Tyree Davis continue d'influencer la communauté du street art et le monde de l'art en général. Elle illustre avec force comment l'esthétique et les thèmes du pop art urbain peuvent être transposés dans différents médiums et contextes, tout en conservant leur impact et leur résonance. L'œuvre de Davis, grâce à son langage visuel audacieux et à son commentaire social sous-jacent, invite à un dialogue permanent sur les intersections entre l'art, la culture et la société. Ce dialogue est aussi essentiel aujourd'hui qu'il y a vingt ans. « Red Carpet Imperial » est bien plus qu'une simple peinture ; c'est un fragment de tissu social, un document historique et un symbole de la capacité intemporelle du pop art urbain à communiquer, à interpeller et à captiver. Tyree Davis, alias Dred66, a créé une œuvre qui est à la fois le reflet et la critique du monde qui l'entoure, s'assurant ainsi une place de choix dans l'histoire du pop art urbain.
$4,376.00
-
RD-357 Real Deal Terminator Examining Old Krylon Can Peinture acrylique originale en aérosol par RD-357 Real Deal
Terminator examinant une vieille bombe de peinture Krylon. Œuvre d'art originale et unique, réalisée à la peinture acrylique/aérosol sur toile tendue par le célèbre artiste de graffiti de rue RD-357. Toile de 40 x 50 cm (16 x 20 pouces) ornée d'une peinture détaillée et saisissante représentant un Terminator, personnage de la franchise cinématographique. Le Terminator examine une vieille bombe de peinture Krylon oubliée par Rd357. Entièrement peinte à la main par Rd357, un véritable graffeur qui a survécu à tous les autres dans le milieu du graffiti new-yorkais. Surnommé « Le dernier survivant de son époque » par Rd #357, Rd est une figure emblématique du graffiti depuis plus de 40 ans. Il a débuté sur les rames du métro IRT de New York et ses tags apparaissent dans de nombreux films, séries télévisées et livres tournés à New York (preuves à l'appui). Son activité s'étend sur plus de 38 ans.
$962.00
-
Seen UA Post No Bills - Pochoir sans titre
Achetez Post No Bills - Untitled Original One of a Kind Spray Paint & Stencil Painting Artwork on Stretched Canvas by Popular Street Art Pop Culture Artist Seen UA. 2018 Signé Original Peinture Taille 18x24 Craquelure partout. Toile non doublée.
$1,194.00 $1,015.00
-
Optimo NYC Peinture originale à la bombe aérosol All City Legends par Optimo NYC
All City Legends, peinture originale au marqueur aérosol par Optimo NYC, œuvre unique sur papier beaux-arts, art urbain, artiste pop. Peinture originale signée, réalisée au feutre et à la peinture aérosol en 2022. Format : 7 x 9 pouces. All City Legends par Optimo NYC – Œuvres originales à la bombe et au marqueur, dans le style pop art et graffiti urbain. « All City Legends » est une œuvre originale de 2022, réalisée à la bombe aérosol et au marqueur par Optimo NYC sur papier beaux-arts de 18 x 23 cm. Cette œuvre unique en son genre capture l'essence même du graffiti – l'esprit de la ville – à travers une figure minimaliste, une phrase codée et les textures superposées du mouvement urbain. Le personnage principal, esquissé dans le style fluide et inimitable d'Optimo, porte un long manteau et un haut-de-forme, une présence stylisée récurrente dans son œuvre. Les mots « All City Legends » sont inscrits à la main sur le torse du personnage en lettres capitales, fusionnant figure et texte en un seul symbole de réputation, de mouvement et de légende. Le fond présente de doux dégradés de peinture rouge, violette, bleue et blanche, se croisant en diagonale comme des traînées de lumière ou des échos de la peinture. Il évoque la brume atmosphérique des gares et des dépôts de marchandises recouverts de graffitis, tout en conservant une clarté abstraite propre à la composition des beaux-arts. Personnages stylisés et symbolisme des graffitis Le personnage à chapeau haut-de-forme d'Optimo NYC est bien plus qu'une simple figure récurrente : c'est une icône d'identité et de présence, un symbole d'autorité urbaine rendu par le geste et l'attitude. L'absence de visage de cette figure évoque l'anonymat de la culture graffiti, où les noms sont connus mais les visages restent souvent dissimulés derrière des masques, des mouvements ou des légendes. Dans cette œuvre, la figure se dresse, imposante et silencieuse, sa silhouette nette se détachant sur le fond vaporeux. L'inscription « All City » sur sa poitrine n'est pas seulement une déclaration, mais aussi un hommage aux graffeurs qui ont investi chaque arrondissement, chaque ligne, chaque mur. Elle évoque la saturation, la notoriété et le rythme visuel d'un nom répété à l'infini sur les surfaces d'une métropole. Optimo honore ce code avec respect, mêlant le langage de la hiérarchie du graffiti à la poétique de la sobriété visuelle. Texture, mouvement et flux d'énergie du spray Le fond d'« All City Legends » porte l'énergie du transit et de la répétition. Des diagonales vaporisées aux teintes pastel douces se mêlent à des couches de mouchetures noires et blanches près du bas de la feuille, créant une sensation de vitesse et de mouvement superposé. Ces textures ne se contentent pas d'encadrer le personnage ; elles suggèrent l'environnement, la mémoire et une urgence cinétique. Le travail d'Optimo repose souvent sur cet équilibre entre mouvement et maîtrise : la peinture est appliquée en arcs spontanés tandis que le tracé reste précis et chirurgical. La tension entre ces techniques reflète le processus du graffiti lui-même : rapide, concentré, imprévisible et pourtant précis. Chaque dégradé, chaque surpulvérisation et chaque goutte de cette œuvre reflète les matériaux bruts de la ville, réassemblés en un vocabulaire artistique. Respect du graffiti et récit du pop art urbain « All City Legends » incarne la capacité unique d'Optimo NYC à honorer la tradition tout en faisant évoluer le genre. Figure emblématique du graffiti new-yorkais, il imprègne chacune de ses œuvres d'un profond respect pour les codes, le statut et l'évolution stylistique. Cette peinture est un hommage discret mais puissant à ceux qui ont acquis leur notoriété non par le tapage médiatique, mais par la couverture médiatique, par l'impact qu'ils ont laissé sur toute la ville, un tag après l'autre. Son format est certes intimiste, mais son message est universel. C'est un hommage personnel et une archive publique, un murmure visuel qui fait écho au grondement des tunnels du métro et des toits. Dans le paysage du street art et du graffiti, « All City Legends » d'Optimo se dresse comme un hommage raffiné aux noms qui ont marqué l'histoire du graffiti et façonné les villes – un art fait de lignes, d'esprit et de la mémoire viscérale du mouvement.
$350.00
-
Phil Lumbang Peinture originale d'ours du ciel debout par Phil Lumbang
Peinture originale d'un ours céleste debout sur papier d'art, encadrée sur mesure par Phil Lumbang, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture originale et unique représentant un ours blanc debout dans un grand ciel bleu.
$298.00
-
Atomik Peinture à la bombe originale de panneaux de rue de Lagos par Atomik
Peinture à la bombe originale d'un panneau de rue de Lagos par Atomik, technique mixte, graffiti moderne, pop art sur métal véritable, prête à être accrochée. Peinture originale signée de 2023 sur panneau de signalisation routière en métal recyclé (36 x 36 pouces), réalisée à la bombe de peinture orange Atomik. Un sourire est représenté sur le panneau. Dans l'univers vibrant du graffiti et du pop art, Atomik s'impose comme une voix unique, créant des œuvres qui touchent profondément les amateurs d'art et de street art. Son œuvre de 2023, intitulée « Lagos », illustre parfaitement son génie. Réalisée sur un panneau de chantier métallique recyclé, cette pièce est bien plus qu'une simple peinture : c'est une fusion entre art et éléments urbains. Mesurant 91 x 91 cm, « Lagos » est un hommage à l'environnement urbain dont Atomik tire son inspiration. L'élément central, le logo Atomik Orange souriant, peint à la bombe, est immédiatement reconnaissable et évoque un sentiment de familiarité, faisant le lien entre la rue et la galerie d'art. Le fond, un véritable panneau de chantier métallique, confère à l'œuvre une authenticité et une authenticité brutes. Son aspect patiné, marqué par l'usure du temps, raconte sa propre histoire, créant un contraste saisissant avec le logo Atomik Orange, vibrant et ludique. Cette peinture ne se contente pas de démontrer la maîtrise technique d'Atomik avec une bombe aérosol. Elle remet en question les frontières des formes artistiques traditionnelles, brouillant les frontières entre graffiti, pop art et art d'objets trouvés. En choisissant une plaque métallique de récupération comme support, Atomik commente la nature éphémère de la vie urbaine et le visage en perpétuelle évolution des villes. Pour ceux qui apprécient un art qui aborde les problématiques contemporaines tout en restant ancré dans les techniques traditionnelles, « Lagos » témoigne de la capacité d'Atomik à saisir l'esprit de la culture urbaine moderne. Ce n'est pas seulement une œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation, un récit et le reflet de notre époque.
$1,174.00 $998.00
-
Detour- Thomas Evans LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$1,084.00 $921.00
-
Ben Frost LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$5,463.00
-
Faile PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste
Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Peinture Oeuvre Originale Taille XXXX INFO
$13,862.00
-
David Molesky Breathe Right Peinture à l'huile originale de David Molesky
Breathe Right, peinture originale à l'huile sur lin avec cadre en noyer sur mesure, par David Molesky, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture à l'huile originale signée et encadrée sur mesure, 2014, format 24 x 20 pouces. « Ce tableau fait partie de ma série inspirée par les images médiatiques de la révolution de Kiev. C'est le plus grand des huit tableaux réalisés à ce jour et celui auquel j'ai consacré le plus de temps. J'ai le sentiment que la figure capture l'énergie qui m'a initialement attiré vers ce sujet. Les tableaux de cette série marquent une rupture avec mes peintures figuratives précédentes. Pendant une dizaine d'années, j'ai cherché à représenter le temps universel et j'ai évité les objets fabriqués par l'homme. J'ai abandonné ce dogme. J'aime le fait que le sujet soit à la fois actuel et qu'il contienne des éléments qui semblent appartenir à une autre époque. » – David Molesky
$4,235.00 $3,600.00
-
Naoto Hattori Libérez la peinture à l'huile originale de Naoto Hattori
Publiez une peinture à l'huile originale sur panneau, richement encadrée, de l'artiste surréaliste Naoto Hattori. 2011. Signée et datée au verso. Peinture à l'huile originale et unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 9,5 x 13,75 pouces (24 x 35 cm). Dimensions de l'image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Cadre sur mesure orné de dorures, réalisé par l'artiste. Peinture à l'huile originale de Naoto Hattori.
$3,259.00 $2,770.00
-
Ben Kehoe LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$801.00
-
KayLove Peinture acrylique originale Strapped de KayLove
Peinture acrylique originale à la bombe de KayLove, œuvre unique sur toile réalisée par une artiste pop art de rue. Peinture acrylique et aérosol signée, 2024, format 24 x 48 pouces Strapped par KayLove – Œuvre originale d'art pop urbain et graffiti à l'acrylique et à la peinture en aérosol Strapped est une œuvre originale unique de KayLove, réalisée en 2024 à l'acrylique et à la bombe aérosol sur une toile grand format de 61 x 122 cm. Elle met en scène une figure féminine nue, aux courbes stylisées, aux longs cheveux bruns et ornée de boucles symboliques, se tenant avec assurance sur un socle ondulé lavande et blanc. Sur un fond blanc immaculé, dynamisé par des aplats de peinture rouge, bleue et orange, la composition est entourée de tags de graffiti roses, verts, bleus et jaunes. L'œuvre propose un puissant dialogue visuel sur l'identité, la vulnérabilité, l'émancipation et l'expression. La tête inclinée vers le bas, les yeux clos et les mains posées avec assurance sur les hanches et les cuisses, la figure incarne la prestance et la présence. KayLove utilise la ligne et la couleur non seulement pour définir la forme, mais aussi pour amplifier le message. La forme féminine comme résistance et rayonnement Strapped interroge directement le rôle du corps dans l'espace public et privé, notamment en ce qui concerne les femmes et les personnes s'identifiant comme femmes, confrontées au regard, aux restrictions et à l'autonomie. Les sangles qui entrecroisent le haut des bras et les cuisses du personnage ne sont pas des instruments de contrainte ; elles symbolisent une armure, une résilience et une maîtrise de soi. Elles font référence, de manière codée, à la façon dont les femmes noires et métisses doivent souvent préserver et affirmer leur présence au sein de la culture visuelle dominante. La forme stylisée oscille entre exagération et douceur, invitant le spectateur à reconsidérer la perception souvent hypersexualisée ou objectivée du corps. Ici, le corps est souverain, expressif et sacré. La posture assurée, les lignes courbes et les yeux clos suggèrent la paix au sein du pouvoir, la maîtrise au sein de l'exposition. Le graffiti en couches comme commentaire et communauté Autour de la figure centrale, des tags multicolores jaillissent sur la toile, recouvrant partiellement la figure et le socle dans la plus pure tradition du graffiti. Ces tags ne sont pas aléatoires : ils fonctionnent comme des voix visuelles qui enrichissent la composition de sens. Ils évoquent à la fois la perturbation et l’affirmation, suggérant le brouhaha visuel de la rue tout en amplifiant un appel collectif à témoigner, à affirmer et à s’engager. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, la superposition de tags sur la forme est une forme de réappropriation, et dans Strapped, elle se lit comme une présence collective : d’autres témoignent, crient des noms, revendiquent l’espace autour du corps. L’utilisation de pastels vibrants sur des tons terreux ajoute du contraste et du dynamisme, faisant osciller le regard du spectateur entre intimité et intensité. La fusion du récit, de la culture et de l'esthétique urbaine chez KayLove « Strapped » est emblématique de l'œuvre de KayLove, où iconographie culturelle, introspection spirituelle et graffiti se rencontrent. Son utilisation de coups de pinceau précis, superposés à des textures brutes de peinture en aérosol, témoigne de sa capacité à naviguer entre muralisme, beaux-arts et graffiti traditionnel sans diluer l'impact d'aucune approche. La figure n'est pas simplement une muse ou un symbole ; elle représente tous ceux qui portent en eux des strates d'histoire, de résistance et de beauté, et qui se dressent fièrement face à l'effacement. À travers cette toile, KayLove poursuit son œuvre, donnant voix à l'invisible et créant des pièces à la fois esthétiques et porteuses d'affirmation. « Strapped » célèbre la féminité, la complexité de l'être et le droit des graffeurs à marquer, revendiquer et s'exprimer sans retenue.
$750.00
-
Cope2- Fernando Carlo Cohérence 5 Peinture acrylique originale en aérosol par Cope2 - Fernando Carlo
Cohérence - 5 Peinture originale Peinture en aérosol, acrylique, techniques mixtes sur panneau de bois encadré par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Ces dernières années, Cope2 a collaboré avec des marques prestigieuses telles que Time Magazine, Converse et Adidas. Son travail s'est même étendu au monde virtuel avec des apparitions dans des jeux vidéo comme Mark Eckos: Getting Up et Rockstar Games: Grand Theft Auto IV. Au milieu des années 1990, Cope2 a progressivement quitté la rue pour s'imposer dans le milieu artistique des galeries. À cette époque, le street art n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui et, pour le grand public, il restait inextricablement lié aux ghettos, au trafic de drogue, etc. L'artiste n'a jamais caché son passé difficile et se refuse à l'idéaliser pour valoriser sa carrière et son image artistique. Au contraire, il confie : « Franchement, il n'y a pas de quoi être fier de se débrouiller, mais j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, mon fils. Alors, il fallait bien que je gagne ma vie pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. »
$1,917.00 $1,629.00
-
Trust iCON PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste
Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO
$1,002.00 $852.00
-
Peter Keil Visage d'ami 92 Rose Bleu Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Friend Face 92 Rose Bleu Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1992. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Le tableau représente un visage allongé, divisé en deux parties roses et bleues. Légères salissures. Exploration de l'expressionnisme vibrant de « Friend Face 92 Pink Blue » de Peter Keil La peinture à l'huile originale « Friend Face 92 Pink Blue » de Peter Keil incarne avec force la vitalité et la puissance expressive du street art et du graffiti. Surnommé « L'Homme Sauvage de Berlin », Peter Keil est un artiste contemporain de renom dont l'œuvre vibre d'une énergie brute et d'une richesse chromatique caractéristiques du mouvement néo-expressionniste. Cette œuvre de 1992, signée et datée par l'artiste, est une peinture à l'huile originale sur panneau de Masonite de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Elle illustre l'approche singulière de Keil en matière de forme et de couleur. Son art se caractérise par une application audacieuse et en impasto de la peinture, où d'épaisses couches sont appliquées pour créer une surface texturée, à la fois tactile et visuellement captivante. Avec le temps, quelques écaillures de peinture peuvent apparaître, non pas comme un signe de détérioration, mais plutôt comme une indication de l'histoire dynamique de l'œuvre et de l'évolution naturelle des matériaux utilisés. « Friend Face 92 Pink Blue » présente un visage allongé divisé par des bandes roses et bleues contrastées, une dichotomie qui évoque un sentiment de dualité et de profondeur émotionnelle dans le visage du personnage. La résonance culturelle de l'héritage artistique de Peter Keil Le charme unique de l'œuvre de Peter Keil réside dans sa capacité à toucher le spectateur au plus profond de lui-même. Ses peintures transcendent la représentation traditionnelle, privilégiant la transmission de l'émotion par une manipulation expressive des couleurs et des formes. « Friend Face 92 Pink Blue » en témoigne : le jeu des tons chauds et froids y articule un paysage psychologique complexe. Cette œuvre illustre parfaitement comment les peintures de Keil interpellent le spectateur, l'invitant dans un univers où le viscéral et le visuel se rencontrent. La contribution de Keil au street art et au graffiti se caractérise par son mépris des conventions et sa célébration de l'individualité. Le coup de pinceau spontané et souvent énergique reflète l'esprit du graffiti, tandis que l'utilisation de couleurs vives et de formes abstraites rappelle l'influence du pop art. Ainsi, « Friend Face 92 Pink Blue » est une œuvre d'expression personnelle et un dialogue avec les mouvements qui ont façonné l'art contemporain. Les collectionneurs d'œuvres de Keil sont souvent attirés par la liberté débridée et la vitalité palpable qui se dégagent de ses peintures. Posséder une œuvre comme « Friend Face 92 Pink Blue », c'est s'immerger dans une création artistique imprégnée de la vigueur caractéristique de l'artiste et qui évolue au fil du temps. C'est une invitation à contempler l'interaction entre destruction et création, où la peinture écaillée et l'éclat persistant des couleurs racontent l'histoire du parcours d'une œuvre à travers le temps. « Friend Face 92 Pink Blue » de Peter Keil est une œuvre vibrante et unique en son genre, qui capture l'essence du néo-expressionnisme et témoigne du statut de l'artiste comme figure majeure du street art et du graffiti. Avec ses couleurs saisissantes et sa force expressive, cette peinture est un exemple éloquent de la vision artistique durable de Keil et de son influence sur l'art contemporain.
$676.00
-
Burrito Breath Lil Creep # 15 Dessin au crayon de couleur original par Burrito Breath
Lil Creep #15 Dessin original aux crayons de couleur réalisé à la main sur papier beaux-arts par l'artiste de street art graffiti moderne Burrito Breath. Dessin original aux crayons de couleur signé Lil Creep #15 par Burrito Breath (2015)
$256.00
-
Ron Zakrin Titane, graisse et cuir Peinture originale par Ron Zakrin
« Titanium, Grease & Leather », peinture originale acrylique sur toile, encadrée sur mesure, par Ron Zakrin, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture originale signée de 2015, 22 x 33 pouces Ron Zakrin est une figure incontournable de la scène artistique de Détroit depuis le milieu des années 1990, époque à laquelle il a fait son apparition sur la scène underground de la musique électronique avec des peintures offrant un pendant visuel au son de Détroit qui déferlait alors sur le monde. Depuis ses débuts, l'œuvre de Ron a pris de l'ampleur et de la portée ; ne se concentrant plus uniquement sur l'homme et sa relation à la technologie, Zakrin sonde les rouages de la société et explore la nature humaine, l'amour et le deuil. Zakrin vit et travaille quotidiennement à Détroit, dans le Michigan.
$1,639.00 $1,393.00
-
AL Grime LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$2,188.00
-
Jeff Gillette Minnie Période 12 Peinture originale au pochoir par Jeff Gillette
Minnie Period 12 Édition limitée, pochoir aérosol HPM 9 couleurs et acrylique sur toile tendue sur châssis, par Jeff Gillette, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2020, réalisée au pochoir, à la peinture acrylique en aérosol, format 20 x 24 pouces. L'œuvre « Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas » de Jeff Gillette est une pièce majeure du pop art, du street art et du graffiti. Caractérisée par l'utilisation d'images iconiques mêlées à des paysages urbains âpres, elle offre un commentaire percutant sur la société de consommation et le déclin social. Jeff Gillette, artiste américain de renom, est surnommé « l'homme qui détruit Disneyland », car il utilise fréquemment des figures Disney familières et nostalgiques sur des fonds dystopiques. Dans cette œuvre, la figure reconnaissable de Minnie Mouse est manipulée dans un style de pochoir graffiti non conventionnel, soulignant l'essence même du street art à l'état brut. « Period 12 » fait référence aux règles prématurées de Minnie et au numéro de la toile. Gillette imprègne cette œuvre d'un mélange paradoxal d'innocence et de désespoir. Ce contraste critique non seulement notre société saturée de médias, mais invite également les spectateurs à s'interroger sur l'influence des entreprises sur notre conscience culturelle collective. Avec sa représentation sans fard de la tension entre culture populaire et réalité, la toile originale « Minnie Period 12 Hand Stencil » de Jeff Gillette s'impose comme un exemple éloquent d'art pop et urbain contemporain.
$740.00
-
D*Face- Dean Stockton Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton
Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton, impression sur carton, encadrée, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Œuvre unique signée, réalisée à la peinture et au crayon HPM en 2007, ornée d'un gribouillage sur le recto . Dimensions : 23,25 x 33 pouces (59 x 84 cm). Ce motif était initialement utilisé comme enduit décoratif dans plusieurs villes. Il s'agirait de l'une des deux versions produites et signées par D*Face sur papier de qualité supérieure. Encadrement sur mesure en métal rouge. Le style signature de D*Face en rouge Prey La confluence du pop art et du street art trouve une manifestation saisissante dans l'œuvre de l'artiste britannique Dean Stockton, plus connu sous le nom de D*Face. Parmi sa vaste collection d'œuvres percutantes, la sérigraphie « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » illustre parfaitement son talent pour fusionner les techniques subversives du street art avec l'esprit du pop art. Cette pièce en édition limitée, une sérigraphie sur carton et une œuvre originale rehaussée de gribouillis uniques à la peinture et au crayon réalisés par l'artiste lui-même, capture l'essence de sa critique du consumérisme et du culte des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de Stockton n'est pas une simple œuvre de street art ; elle reflète le parcours de l'artiste et son regard sur la société. L'œuvre se caractérise par des lignes audacieuses et des contrastes marqués, signature de l'esthétique de D*Face, fortement influencée par ses premières expériences dans le skateboard, le graffiti et la musique punk. L'estampe, mesurant 23,25 pouces sur 33 pouces, est encadrée dans un cadre en métal rouge sur mesure qui fait écho à l'éclat de l'œuvre d'art qu'elle renferme. D*Face et le mouvement Pop Street Art Conçue initialement comme une affiche collée dans les rues, « Prey Red » a évolué vers une expression plus raffinée de l'art de DFace lorsqu'elle a été réimaginée sous la forme d'une impression sur papier haut de gamme. Cette transition du street art à une œuvre digne d'une galerie souligne la fluidité des frontières entre les différentes formes d'art et la polyvalence de DFace. Le fait que cette pièce soit l'un des deux seuls exemplaires produits et signés par l'artiste renforce son exclusivité et son attrait. L'œuvre de DFace est souvent perçue comme un pont entre l'énergie brute et rebelle du street art et l'univers soigné et visuel du pop art. DFace remet en question les idées reçues sur l'art et sa place dans la société en exposant son travail en galerie sans rien perdre de son esprit urbain. L'impression sérigraphique « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » en témoigne, incarnant le talent de l'artiste pour donner de la profondeur et de multiples niveaux de signification à son œuvre. L'impact culturel des œuvres de D*Face Au-delà de son attrait visuel, « Prey Red » est une critique culturelle, à l'image du reste de l'œuvre de DFace. À travers son art, DFace invite les spectateurs à questionner les icônes et les symboles qui peuplent notre paysage visuel. Cette estampe, avec son imagerie percutante et le mot « PREY » inscrit en lettres capitales, suggère une réflexion plus profonde sur l'identité de la proie dans un monde saturé de médias et de culture des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de DFace n'est pas seulement une œuvre d'art à admirer pour son style ; c'est à la fois un sujet de conversation, un commentaire culturel et une pièce de collection. Elle témoigne de l'engagement constant de l'artiste à interpeller les spectateurs et le monde de l'art, les incitant à réévaluer ce qui est exposé sur les murs des villes et dans les galeries. Alors que DFace poursuit sa création et son évolution, des œuvres comme « Prey Red » lui assurent une place de choix dans l'histoire de l'art contemporain, jetant un pont entre la scène underground et le courant dominant.
$3,938.00
-
Saber LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$263.00
-
El Pez Jeune jusqu'à ce que je meure 1 Peinture originale au pochoir en aérosol par El Pez
Achetez Young Until I Die 1 Original One of a Kind Mixed Media Spray Paint, Acrylic & Stencil Painting Artwork on 270gsm Royal Sundance Paper by Popular Street Graffiti Artist Pez. 2021 Signed Mixed Media on Royal Sundance 270gsm paper 19.69" × 27.56" / 50 × 70 cm Taille de l'œuvre, Noir Encadré professionnellement avec tapis flottant
$1,887.00 $1,604.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Late Night Study II Dessin original par Sheefy McFly - Tashif Turner
Étude nocturne II Dessin original à l'encre sur papier beaux-arts par Sheefy McFly, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au marqueur signé, 2020, format 18x24 Étude nocturne encadrée II, 2020. Encre sur papier, 61 x 45,7 cm (feuille). Signée et datée sur le bord droit. Dimensions encadrées : 70 x 55 cm.
$1,311.00 $1,114.00
-
Seen UA Post No Bills - Pochoir sans titre
Achetez Post No Bills - Untitled Original One of a Kind Spray Paint & Stencil Painting Artwork on Stretched Canvas by Popular Street Art Pop Culture Artist Seen UA. 2018 Signé Original Peinture Taille 18x24 Craquelure partout. Toile non doublée.
$1,407.00 $1,196.00
-
Shark Toof Be Faithful Original Spray Paint Mixed Media Peinture par Shark Toof
Be Faithful, peinture originale réalisée à la bombe aérosol et à la peinture acrylique sur bois de récupération par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2014, réalisée à la bombe aérosol et technique mixte, format 16,25 x 22 pouces. « Ce nouveau corpus d'œuvres est un mélange de mes racines graffiti, là où j'ai vraiment développé mon propre style. En même temps, il y a aussi un aspect de ce travail qui consiste à ne pas se prendre trop au sérieux, à en quelque sorte vandaliser ses propres icônes », a déclaré Shark Toof lors de ses préparatifs à Detroit. « J'aime Detroit parce que c'est une ville très "faites-le vous-même", et je suis un artiste très "faites-le vous-même", donc c'est un endroit qui me correspond parfaitement. » - Shark Toof
$861.00
-
Steve Kaufman SAK Statue de la liberté étoiles bleu rouge peinture à l'huile originale par Steve Kaufman SAK
Statue de la Liberté Étoiles - Bleu Rouge Peinture à l'huile originale et unique sur toile par Steve Kaufman SAK, artiste pop moderne. Œuvre originale signée sur toile non tendue, datant de 2001. Bon état. Dimensions : 38 x 42 pouces.
$3,910.00 $3,324.00
-
Kaws- Brian Donnelly Carnet de graffitis Black Book par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws
Carnet de graffitis Black Book, dessin, pratique de gribouillage, journal personnel par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Delk x Comet x Kaws, tag, gribouillis, dessins, peintures et œuvres d'art de pensée de style street pop moderne. Carnet de croquis noir, format 21,9 x 21,6 x 2,5 cm (8,5 x 11 pouces), signé et tagué. Dessins originaux au marqueur, à la bombe, à l'acrylique et aux autocollants. Recueil de graffitis d'artistes variés, vers 1994. Ce carnet à couverture rigide présente les tags et signatures originaux de divers artistes, dont Kaws, ZiNk, Psycho Seen, TC5 et Totem du crew TC5. Il contient de nombreux dessins en couleur, une multitude de tags et de dessins au marqueur, ainsi que des notes personnelles, d'anciens numéros de téléphone, des adresses de lieux de rencontre, des idées et des informations privées sur le crew. 50 pages, couverture comprise (et de nombreuses pages blanches). On y trouve également les tags IBM, Squad One, Pilot et MPV. Carnet de graffitis Black Book par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws Ce carnet de croquis noir de 1994 immortalise un moment exceptionnel de l'histoire du graffiti, témoignant de la convergence des styles, de la rébellion et de l'expérimentation créative de certains des membres les plus influents du crew TC5. Ce livre relié de 21,6 x 27,9 cm est bien plus qu'un simple carnet de croquis : c'est une archive profondément personnelle de l'énergie brute de la rue. On y trouve des dessins vibrants au marqueur, des superpositions d'autocollants, des illustrations détaillées de personnages, des remplissages, des exercices de throw-up, des notes personnelles et des tags signés par des membres fondateurs comme Totem, Psycho, ZiNk, Delk, Comet, Seen et Kaws. Le carnet mentionne également des pseudonymes et des crews parallèles tels que IBM, MPV et Squad One, offrant un aperçu riche et complexe des sous-groupes de graffiti interconnectés qui ont sévi à New York durant l'âge d'or de la culture du carnet noir. Évolution des tags et art pop urbain et graffiti Les entrées de ce journal reflètent la fusion de l'esthétique wildstyle traditionnelle du graffiti avec les sensibilités graphiques qui influenceront plus tard le Street Pop Art. Chaque page révèle une combinaison de pratique et de performance : des contours de tags d'une précision chirurgicale, des remplissages psychédéliques, des collages de fragments de flyers et des croquis de personnages pleins d'humour et d'attitude. Des artistes comme ZiNk et Psycho ont démontré leur maîtrise technique des lettres en relief tout en les superposant à des personnages ludiques et des décors surréalistes. Le premier tag de Kaws, que l'on retrouve ici sous les noms FC et TC5, témoigne de l'influence naissante de son iconographie fusionnant le dessin animé et l'art contemporain, qui deviendra par la suite sa signature dans les beaux-arts et sur les plateformes commerciales. L'héritage du format Livre noir Bien avant les archives numériques, les carnets noirs étaient au cœur de la culture graffiti. Ils servaient de galeries itinérantes, de lieux d'entraînement et de plateformes de communication intimes entre les graffeurs. Ce carnet en particulier, avec ses tags personnels, ses adresses secrètes, ses numéros de téléphone et ses réflexions, révèle que le graffiti était bien plus qu'une simple expression extérieure : c'était une vie intérieure. Le style agressif de Totem, l'iconographie urbaine stylisée de Delk et les fragments de wildstyle classiques de Comet témoignent d'années d'expérimentation sur les voies ferrées, couchées sur le papier. MPV et IBM apparaissent fréquemment griffonnés sur les stickers et les bordures, et si la signification précise d'IBM dans ce contexte reste ambiguë, on le retrouve systématiquement à côté de tags respectés et il est synonyme de respect au sein du crew. Poids culturel et importance pour les collectionneurs Ce journal témoigne non seulement de l'âge d'or du graffiti à TC5, mais aussi d'une évolution culturelle vers un art urbain et un graffiti stylisés. La profusion de supports – lettrages manuscrits, collages d'affiches de concerts, références à des marques comme Richie Rich et Nervous Records, et stickers personnalisés – fait de ce carnet noir un objet culturel multidisciplinaire. Sur le marché de l'art actuel, ces journaux sont prisés pour leur authenticité, leur sincérité et les aperçus qu'ils offrent sur la vie privée des artistes de graffiti les plus médiatisés. Les signatures manuscrites de Kaws, Psycho, ZiNk et Totem, en particulier, en font un document digne d'être conservé dans un musée, témoignant de la transformation du graffiti, des trains aux murs des galeries.
$25,000.00