Produits

308 produits

  • Iconic Bubble White 24ct Gold Leaf Silkscreen Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Sérigraphie Iconic Bubble White 24ct Gold Leaf par Cope2 - Fernando Carlo

    Bulle iconique - Sérigraphie en édition limitée, 8 couleurs, feuille d'or blanc 24 carats, tirée à la main, sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Cope2. Œuvre rare de street art et d'un artiste pop célèbre. Édition limitée à 25 exemplaires, signée par l'artiste. Sérigraphie 8 couleurs sur papier Somerset 300 g/m² avec feuille d'or 24 carats. Dimensions : 75 x 55 cm. Année : 2019.

    $533.00

  • In Response To... Skateboard Art Deck by Eddie Colla

    Eddie Colla En réponse à... Skateboard Art Deck par Eddie Colla

    En réponse à... Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck par l'artiste de street art et de graffiti Eddie Colla. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 21 juin 2019

    $249.00

  • Inside Out in Shimmering Red/ Jerry B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side Sérigraphie par Faile

    Inside Out en rouge scintillant/ Jerry B-Side HPM 2 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main avec acrylique, encre de sérigraphie et peinture en aérosol sur papier Coventry Rag 310 g/m² (bord frangé) par Faile Rare Street Art, artiste pop célèbre. Une nouvelle estampe en édition limitée, peinte à la main par l'atelier. Celle-ci présente l'image « Inside Out ». Une édition classique de l'atelier, peinte et imprimée à la main, chaque exemplaire étant unique. Le papier est épais, richement travaillé et teinté. Inside Out en rouge scintillant / Jerry B-Side 38 x 25 Édition limitée à 24 exemplaires, peinte à la main Acrylique et encre sérigraphique sur papier d'archivage Estampillée, gaufrée et signée Faile 1986

    $6,303.00

  • Instagram Pill Archival Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Plateau de skateboard Instagram Pill Archival par Denial - Daniel Bombardier

    Impression par transfert de pigments d'archives en édition limitée Instagram Pill sur planche de skate naturelle pressée à froid, œuvre de l'artiste de la culture pop urbaine Denial. Édition limitée 2019 à 50 exemplaires En 2000, il a adopté le pseudonyme « DENIAL » pour tourner en dérision la publicité, la politique et les messages médiatiques que la société contemporaine refuse souvent de voir. Depuis, il mène une campagne de rue mondiale permanente, composée de plus de 500 000 autocollants, pancartes et fresques murales, utilisant les caractères alphanumériques « D3N!@L ». L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $505.00

  • Interpol NYC Calling Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Interpol NYC Calling » de Shepard Fairey - OBEY

    Sérigraphie « Interpol NYC Calling » de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art blanc moucheté, édition limitée. Artiste de la culture pop. Édition limitée signée et numérotée de 550 exemplaires (2019). Sérigraphie au format 18 x 24 pouces. « Interpol est l'un de mes groupes préférés, et j'ai eu la chance de collaborer avec eux à plusieurs reprises au fil des ans. Ma première rencontre avec eux a eu lieu lorsque je les ai suivis en coulisses à Coachella et leur ai proposé de créer des illustrations s'ils en avaient besoin… À ma grande surprise, ils connaissaient déjà mon travail et ont accepté ma proposition. Mon premier projet avec Interpol remonte à 2004, lorsque j'ai créé une illustration pour accompagner leur premier album, « Antics ». Dix ans plus tard, en 2014, on m'a proposé de créer une estampe et de peindre une fresque pour leur cinquième album studio, « El Pintor ». Je suis ravi d'annoncer la sortie d'une nouvelle estampe que j'ai créée en l'honneur de leur prochain concert à New York, au Madison Square Garden. » – Shepard Fairey – OBEY « Interpol NYC Calling » de Shepard Fairey est une sérigraphie rendant hommage au groupe Interpol, cher à l'artiste. Tirée à la main sur papier d'art blanc moucheté, cette œuvre en édition limitée de 2019 exprime la relation symbiotique entre le street art et la culture musicale contemporaine. Limitée à 550 exemplaires signés et numérotés, chaque pièce mesure 45,7 x 61 cm, reflétant la vitalité du langage visuel de Fairey et l'identité sonore d'Interpol. La collaboration entre Fairey et Interpol a débuté par une rencontre en coulisses à Coachella, et cette œuvre témoigne d'une continuité qui s'étend sur plus d'une décennie. Son admiration pour le travail du groupe s'est traduite par la création d'illustrations pour leur album « Antiks » (2004) et leur cinquième album studio « El Pintor » (2014). La sérigraphie capture l'énergie et l'atmosphère de leur concert très attendu au Madison Square Garden, encapsulant l'essence de l'expérience de la musique live dans le médium statique de l'estampe. Cette estampe illustre la manière dont le pop art urbain et le graffiti s'entrecroisent avec d'autres phénomènes culturels, créant un pont entre les arts visuels et la musique. Le style iconique de Fairey, caractérisé par des lignes audacieuses, une palette de couleurs saisissante et une imagerie engagée, y est manifeste. L'image centrale de la tour de diffusion, entourée de volutes hypnotiques, évoque la communication et la diffusion, thèmes récurrents dans l'œuvre de Fairey et la musique d'Interpol. Plus qu'un simple objet de collection, cette pièce est un dialogue visuel qui prolonge l'exploration par Fairey de l'art comme outil d'engagement et d'influence dans le paysage urbain.

    $552.00

  • Island Of Aladdin Sane PP Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield L'Île d'Aladdin Sane PP Archival Print par Scott Listfield

    L'Île d'Aladdin Sane PP Épreuve d'impression d'archives par Scott Listfield Tirage en édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2019 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 15x12 Pigments d'archivage « L'île d'Aladdin Sane » de Scott Listfield « Island Of Aladdin Sane » de Scott Listfield est une estampe d'art en édition limitée qui mêle imagerie de la culture pop et présence énigmatique de son sujet, un astronaute. Épreuve d'artiste de 2019, signée et marquée d'un numéro distinctif, cette œuvre capture un moment de contemplation : l'astronaute y dévisage le visage iconique d'Aladdin Sane, personnage incarné par David Bowie, gravé sur une île solitaire. Imprimée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², l'œuvre mesure 38 x 30,5 cm. Sa disponibilité limitée renforce son attrait pour les collectionneurs et son importance en tant qu'œuvre d'art moderne s'inscrivant dans les courants pop, street art et graffiti.

    $789.00

  • Jaguar Mandala Silkscreen Print by Chris Saunders

    Chris Saunders Jaguar Mandala Sérigraphie par Chris Saunders

    Jaguar Jag Mandala Édition Limitée Impression Sérigraphique Manipulée à la Main en 4 Couleurs avec Couche Transparente UV sur Papier Beaux-Arts Coventry Rag 290 g/m² par Chris Saunders Artiste de Rue Graffiti Art Moderne Pop Art. « Jag Mandala » de Chris Saunders est une sérigraphie qui témoigne de la fascination de l'artiste pour les couleurs vibrantes, les motifs complexes et le symbolisme spirituel des mandalas. Chris Saunders est un artiste et illustrateur américain reconnu pour son travail multidisciplinaire dans les domaines des beaux-arts, du design et de l'animation. Il est réputé pour ses œuvres kaléidoscopiques d'une grande précision, qui combinent souvent techniques traditionnelles et numériques. Son travail explore une variété de sujets, tels que des paysages surréalistes, de l'art visionnaire et des thèmes spirituels. Le terme « mandala » désigne un symbole spirituel et rituel représentant l'univers dans l'hindouisme et le bouddhisme. Les mandalas sont généralement composés de motifs géométriques complexes et de dessins symétriques rayonnant à partir d'un point central. La création d'un mandala est souvent un processus méditatif, et l'œuvre achevée sert d'outil de concentration mentale pendant la méditation.

    $771.00

  • Jameson Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo Impression d'archives Jameson par Camilo Pardo

    Tirage d'art en édition limitée Jameson Archival Pigment sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Camilo Pardo. Tirage pigmentaire d'archives sur papier Moab Fine Art 290 g/m² Format : 61 x 76 cm (24 x 30 pouces) Sortie : 23 septembre 2019 Tirage : 100 exemplaires Les peintures et les dessins de Camilo témoignent à la fois de son amour pour la perfection linéaire et de sa fascination pour la manière dont ces lignes procurent une satisfaction esthétique au spectateur. Ses œuvres semblent véritablement animées et sont dynamisées par une compréhension et un respect profonds de la culture populaire et des disciplines traditionnelles. Entre des mains moins talentueuses, une telle apparente contradiction entre ces forces aurait anéanti les meilleurs efforts. Camilo, lui, les concilie, les fait se compléter et les fait dialoguer.

    $503.00

  • Jokers AP Giclee Print by Robert Bruno

    Robert Bruno Jokers AP Giclee Print par Robert Bruno

    Tirage giclée en édition limitée « Jokers » sur papier satiné, par Robert Bruno, artiste de rue de la contre-culture. Épreuve d'artiste (AP). Édition limitée à 25 exemplaires ! 28 x 35,5 cm. Signée et numérotée à la main (225 exemplaires). Papier satiné. Mélange de différentes versions du Joker, le célèbre méchant de DC Comics.

    $112.00

  • JP the Money Bear Wave Deck Blue Skateboard Art Deck by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Blue Skateboard Art Deck par King Saladeen

    JP the Money Bear Wave Deck - Impression pigmentaire d'archives en édition limitée, bleu, sur planche de skateboard naturelle pressée à froid, par l'artiste de street art et de graffiti King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.

    $206.00

  • JP the Money Bear Wave Deck Orange Skateboard Art Deck by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Orange Skateboard Art Deck par King Saladeen

    JP the Money Bear Wave Deck - Orange Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.

    $206.00

  • JP the Money Bear Wave Deck Pink Skateboard Art Deck by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Pink Skateboard Art Deck par King Saladeen

    JP the Money Bear Wave Deck - Impression pigmentaire d'art en édition limitée rose sur planche de skateboard naturelle pressée à froid par l'artiste de rue et de graffiti King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.

    $206.00

  • JP the Money Bear Wave Deck Red Skateboard Art Deck by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Red Skateboard Art Deck par King Saladeen

    JP the Money Bear Wave Deck - Impression pigmentaire d'archives en édition limitée, rouge, sur planche de skateboard naturelle pressée à froid, par l'artiste de rue et de graffiti King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.

    $206.00

  • JP the Money Bear Wave Deck Yellow Skateboard Art Deck by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Yellow Skateboard Art Deck par King Saladeen

    JP the Money Bear Wave Deck - Impression pigmentaire d'art en édition limitée jaune sur planche de skateboard naturelle pressée à froid par l'artiste de rue et de graffiti King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.

    $206.00

  • Kaws x NGV Ceramic Plate Set- Gray/White by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Ensemble d'assiettes en céramique Kaws x NGV - Gris/Blanc par Kaws - Brian Donnelly

    Ensemble d'assiettes en céramique Kaws x NGV - Édition limitée grise et blanche. Œuvre d'art réalisée à l'encre par le célèbre artiste de rue Kaws x NGV. 2019 Kaws - Brian Donnelly Édition épuisée Taille 6 pouces Art de collection Ensemble de 4 assiettes - Gris/Gris/Blanc Présenté avec boîte, aucun problème. Fusion d'art fonctionnel et de culture urbaine : ensemble d'assiettes en céramique KAWS x NGV Le service d'assiettes en céramique KAWS x NGV gris et blanc est une collection exquise qui allie la fonctionnalité des objets du quotidien au dynamisme du street art. Fruit d'une collaboration entre le célèbre graffeur KAWS, alias Brian Donnelly, et la National Gallery of Victoria (NGV), cette édition limitée, désormais épuisée, met en lumière la polyvalence et l'étendue du pop art urbain. Chaque assiette arbore les motifs et personnages emblématiques de KAWS, déclinés dans une palette sophistiquée de gris et blanc qui souligne la finesse des motifs et les références culturelles qui imprègnent l'œuvre. Cette collaboration témoigne du rayonnement du street art, qui s'affranchit des supports traditionnels et des environnements urbains pour investir la décoration intérieure et l'art fonctionnel. Chaque assiette, un cercle de 15 cm de diamètre, est une véritable toile qui permet à l'art de KAWS de s'intégrer pleinement à notre quotidien, insufflant l'énergie brute de la rue à l'élégance de notre table. KAWS x NGV : Une fusion d'expressions artistiques La collaboration entre KAWS et la NGV pour ce service d'assiettes en céramique représente une fusion d'expressions artistiques qui remet en question les frontières traditionnelles entre art et design commercial. Présenté dans un coffret immaculé, le service est en parfait état, garantissant ainsi la préservation du talent de KAWS sous une forme à la fois pratique et esthétique. La palette de gris et de blanc souligne le contraste et la profondeur des créations de KAWS, faisant de chaque assiette une œuvre d'art à part entière tout en contribuant à l'harmonie visuelle de l'ensemble. En transformant l'assiette du quotidien en un support pour le pop art urbain, KAWS et la NGV ont élevé le statut de l'art graffiti, l'inscrivant dans la catégorie des objets d'art de collection. Ce service séduira les collectionneurs d'art, les amateurs de l'œuvre de KAWS et tous ceux qui apprécient le lien entre art et vie, où chaque repas devient une invitation à la découverte de l'art contemporain. L'art de collection dans les objets du quotidien : la signification de l'exposition KAWS x NGV Le coffret d'assiettes en céramique KAWS x NGV est une pièce de collection majeure, notamment dans le domaine du street art et du graffiti. La rareté de cette édition épuisée renforce son attrait et en fait un objet très recherché. Au-delà de sa rareté, le design du coffret témoigne de l'influence constante de KAWS sur la perception du street art, le propulsant des marges de la culture urbaine au cœur de l'innovation artistique. Chaque assiette, ornée d'un motif détaillé à l'encre sur céramique, incarne l'essence du parcours créatif de KAWS, de ses débuts comme graffeur à son statut de figure emblématique de l'art contemporain. Dans toute sa splendeur grise et blanche, le coffret d'assiettes en céramique KAWS x NGV célèbre le potentiel créatif du street art, démontrant sa capacité à transcender les frontières et à s'intégrer pleinement au récit culturel.

    $532.00

  • Krylon Deck Archival Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard Krylon Deck Archival par Denial - Daniel Bombardier

    Krylon Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Denial. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (2020). Dimensions de l'œuvre : 8 x 31,875 pouces. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 18 juillet 2019 En substance, Denial satirise la réalité que lui et nous vivons à travers certains des symboles les plus emblématiques de la culture occidentale. Il utilise des produits culturels pour dénoncer le système qui les a engendrés. De ce fait, il les recontextualise et les transforme, de produits commerciaux, en un héritage culturel.

    $466.00

  • La Cage Et Le Cœur De La Bête PP Silkscreen Print by Sandra Chevrier

    Sandra Chevrier Sérigraphie PP La Cage Et Le Cœur De La Bête par Sandra Chevrier

    « La Cage et le Cœur de la Bête », épreuve d'imprimerie en sérigraphie sur papier d'art Somerset, par l'artiste Sandra Chevrier, œuvre en édition limitée. Épreuve d'imprimerie PP 2019 Signée et marquée PP. Dimensions : 27 x 35,5 pouces. Sandra Chevrier (née en 1983) La Cage et le Cœur de la Bête, 2019. Sérigraphie en couleurs sur papier Somerset. 35,5 x 27 pouces (90,2 x 68,6 cm) (feuille). Signée et numérotée au crayon en bas. Éditeur : Graffiti Prints, Royaume-Uni. La puissance émotionnelle dans l'art de Chevrier « La Cage et le Cœur de la Bête » de Sandra Chevrier est une sérigraphie saisissante qui mêle l'intensité visuelle du street art à la profondeur émotionnelle du pop art. Cette épreuve d'artiste (PP), réalisée en 2019, est une œuvre emblématique qui confirme le talent exceptionnel de Chevrier dans le domaine de l'art contemporain. Publiée par Graffiti Prints au Royaume-Uni, cette pièce représente une confluence de techniques et de thèmes qui résonnent profondément au sein de la communauté artistique. « La Cage et le Cœur de la Bête » explore visuellement les notions d'identité, de contrainte et de libération. L'œuvre de Chevrier met souvent en scène le visage d'une femme dissimulé par des images de bande dessinée, une représentation des « cages » sociales qui peuvent définir et contraindre. Dans cette œuvre, les couleurs vives et les scènes de bande dessinée dynamiques et humoristiques qui recouvrent le visage du sujet servent à la fois de masque et de révélation du tumulte intérieur et de la force qui animent la femme. Cette estampe, mesurant 90 x 69 cm, témoigne de la maîtrise et de la précision de l'artiste en matière de sérigraphie, une technique qui permet une restitution fidèle d'images complexes. Le choix du papier Somerset pour cette estampe illustre l'exigence de qualité de Chevrier ; ce papier est réputé pour sa capacité à absorber l'encre et à produire des images riches et éclatantes. Commentaire de Chevrier sur la féminité et la force « La Cage et le Cœur de la Bête » de Chevrier est imprégnée d'un récit de féminité et de force. Elle invite le spectateur à contempler la juxtaposition de la vulnérabilité et du pouvoir, du visible et de l'invisible, du personnel et du collectif. L'intégration d'images de super-héros superposées au visage de la femme introduit un dialogue entre le fantastique et le quotidien, incitant à une réflexion sur l'héroïsme présent dans les combats personnels que nous menons. Cette œuvre, marquée « Épreuve d'imprimeur », souligne son statut unique dans le processus d'impression, étant généralement réservée à l'artiste et à l'imprimeur avant le tirage de l'édition finale. La désignation « EI » renforce la valeur de collection de l'œuvre, la désignant comme une pièce rare de Chevrier. Influence du street art, du pop art et du graffiti Dans l'univers du pop art urbain et du graffiti, l'estampe de Chevrier illustre avec éclat la rencontre entre l'intimité des beaux-arts et l'audace publique du street art. Son œuvre capture l'esprit d'accessibilité du street art et sa capacité à susciter une profonde résonance émotionnelle, tout en préservant le caractère précieux des estampes d'art en édition limitée. « La Cage et le Cœur de la Bête » de Sandra Chevrier est bien plus qu'une simple sérigraphie : c'est une œuvre narrative qui explore les thèmes de l'émancipation, de la contrainte et de l'identité. Elle reflète la place singulière de l'artiste dans le paysage du pop art urbain et du graffiti, où les frontières entre expression personnelle et commentaire culturel plus large s'estompent subtilement. À travers son art, Chevrier nous invite à prendre conscience des cages qui nous emprisonnent et à réfléchir au potentiel qui sommeille en chacun de nous pour révéler notre propre part d'ombre.

    $3,645.00

  • LA River Giclee Print by Saber

    Saber Impression jet d'encre LA River par Sabre

    Œuvre d'art LA River, impression giclée en édition limitée sur papier d'art Pearl, par l'artiste de graffiti pop culture Saber. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Papier nacré 27x19,25 Los Angeles a toujours été un véritable vivier de créativité, de diversité et d'innovation. Parmi ses formes d'expression les plus influentes et audacieuses figure le street art, et notamment le graffiti, qui a marqué de son empreinte indélébile le paysage urbain tentaculaire de la ville. Témoignage de cette culture vibrante, l'œuvre d'art LA River Artwork est une pièce exceptionnelle créée par le célèbre artiste de graffiti Saber, figure emblématique de la pop culture. Originaire de Los Angeles, Saber est une figure incontournable du graffiti, repoussant sans cesse les limites et établissant de nouvelles normes pour le genre. Ses créations dynamiques et complexes capturent l'énergie, la complexité et l'authenticité de l'environnement urbain. L'œuvre LA River Artwork est un exemple éclatant de son talent et de son esthétique unique. Cette édition limitée témoigne du dévouement et de la précision que Saber met dans son art, capturant la nature transformatrice du graffiti qui insuffle vie et narration aux structures urbaines les plus banales. Réalisée en 2019, cette impression giclée offre une qualité et un niveau de détail impeccables. Limitée à seulement 100 exemplaires, chaque estampe a été méticuleusement signée et numérotée par Saber, soulignant son exclusivité et sa valeur en tant qu'objet de collection. Le choix d'un papier nacré de 68,6 x 48,9 cm (27 x 19,25 pouces) rehausse l'éclat de l'œuvre, lui conférant un fini chatoyant qui ajoute profondeur et dimension. Ce support, souvent privilégié pour les reproductions d'art, garantit longévité, netteté et une expérience visuelle immersive. L'art du graffiti, souvent perçu à ses débuts comme du simple vandalisme, est aujourd'hui reconnu comme une véritable forme d'expression artistique, avec Saber à son avant-garde. L'œuvre « LA River » témoigne de la transformation du genre et de sa relation en constante évolution avec la culture populaire. Plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un récit, un fragment de l'âme de Los Angeles, immortalisé en couleurs et en formes par l'un de ses artistes les plus emblématiques.

    $504.00

  • Étiquette 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907

    UFO907 Étiquette 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907

    Label 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907 Tirage à la main sur papier d'art français blanc pur 140 lb. Édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Œuvre de 18 x 24 pouces, impression sérigraphique en 5 couleurs. Étiquette 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907 L'estampe sérigraphique « Label 907 Vol III Sunset » de UFO907 capture l'énergie et la rébellion ludique qui ont fait de cet artiste de graffiti underground une figure culte du Street Pop Art et du graffiti. Sortie en 2019 en édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires, cette œuvre de 45,7 x 61 cm est une sérigraphie cinq couleurs à dégradé de couleurs, tirée à la main sur un papier d'art français blanc pur de 300 g/m². L'œuvre reflète l'esprit à la fois brut et fantaisiste des personnages emblématiques de UFO907, notamment le céphalopode extraterrestre aux yeux écarquillés, bombe de peinture à la main, peint sur un fond d'autocollant de courrier prioritaire du service postal américain. Ce jeu visuel sur l'identité et le tag est non seulement humoristique, mais aussi profondément ancré dans la longue tradition du graffiti consistant à recouvrir les étiquettes postales de graffitis. Des personnages cosmiques avec une voix de rue Dans Label 907 Vol III Sunset, UFO907 présente l'une de ses figures tentaculaires emblématiques, vêtue d'un sweat à capuche et d'une casquette des Yankees de New York, tenant une bombe de peinture classique en plein geste. Ses yeux surdimensionnés et ses membres arrondis lui confèrent une apparence innocente, mais sa posture et l'acte de peindre suggèrent une intention et une forme de défi. Le fond dégradé arbore des teintes crépusculaires – roses, oranges et jaunes – obtenues grâce à une technique de dégradé subtile qui imite l'effet de la pulvérisation d'un véritable graffiti. Associée à des lignes noires audacieuses et à des détails en aérosol vert fluorescent, cette estampe vibre d'une énergie à la fois nostalgique et nouvelle. Elle transpose directement le graffiti mural sur papier, préservant ainsi l'esprit du mouvement à travers le support imprimé. Le langage matériel du graffiti et son attrait pour les collectionneurs L'utilisation des étiquettes USPS Priority Mail comme points d'ancrage visuels n'est pas fortuite. Les graffeurs utilisent depuis longtemps ces étiquettes gratuites comme de mini-toiles pour recouvrir boîtes aux lettres, poteaux et cabines téléphoniques. La décision d'UFO907 de formaliser cette pratique dans une sérigraphie relie le passé underground à un présent accessible aux collectionneurs, sans rien perdre de son authenticité. L'expression et la posture de son personnage ajoutent une dimension narrative, mêlant espièglerie urbaine et sensibilité pop. La sérigraphie confirme toute sa valeur dans l'univers du street art et du graffiti, où la texture, la superposition des impressions et la technique de production deviennent partie intégrante du message. Signée et numérotée par l'artiste, chaque exemplaire est non seulement une estampe, mais aussi un témoignage précieux de son œuvre en constante évolution. Le rôle d'UFO907 dans le street art et le graffiti Reconnu pour sa présence insaisissable et ses personnages interstellaires, UFO907 est une figure incontournable de l'art alternatif à New York et au-delà. Son œuvre mêle souvent innocence et résistance, mettant en scène des personnages semblant tout droit sortis d'un dessin animé, mais agissant avec une urgence bien réelle. Contrairement aux artistes qui investissent pleinement le monde des beaux-arts, UFO907 reste fidèle aux murs, aux wagons de marchandises et aux objets trouvés. Des estampes comme « Label 907 Vol III Sunset » offrent aux collectionneurs une porte d'entrée vers son univers sans en altérer la dimension subversive. Chaque détail de cette œuvre, de la figure extraterrestre à la bombe de peinture marquée, témoigne de son amour pour l'absurdité, le danger et la spontanéité colorée du graffiti. Bien plus qu'une simple estampe, c'est un hommage à la vision persistante d'UFO907 et à sa place dans le langage en constante évolution du street art et du graffiti.

    $425.00

  • Sale -15% Lady Shiva Original Marker Drawing by Lady Pink

    Lady Pink Dessin au marqueur original de Lady Shiva par Lady Pink

    Œuvre originale unique de Lady Shiva, technique mixte (peinture et marqueurs), réalisée sur papier d'art artisanal à bords frangés par la célèbre artiste de graffiti de rue Lady Pink. Illustration originale signée et datée de 2019, réalisée aux marqueurs de peinture sur papier frangé fait main. Format : 6 x 18 pouces. Lady Shiva de Lady Pink : La mythologie rencontre la résistance dans le pop art urbain « Lady Shiva », une œuvre de Lady Pink créée en 2019 à l'aide de techniques mixtes et de marqueurs sur papier d'art artisanal à la texture irrégulière, fusionne la mythologie aztèque avec le symbolisme du graffiti et la résistance sociale. Mesurant 15 x 45 cm, cette pièce unique illustre son engagement constant pour l'émancipation féminine et la réappropriation culturelle à travers le langage du Street Pop Art et du graffiti. La figure centrale est une femme vibrante, quasi divine, dotée de six bras, ornée de crânes, de symboles de paix et de marques faciales audacieuses. Elle tient des bombes de peinture et des chaînes, une référence directe aux outils et aux luttes du mouvement graffiti. La composition mêle iconographie traditionnelle et énergie cartoonesque, puisant son inspiration dans l'art mésoaméricain et la rébellion visuelle contemporaine. La figure de la déesse centrale fait référence à la divinité hindoue Shiva, puissant symbole de destruction et de transformation, ici réinterprétée à travers le prisme de la culture urbaine. Son expression est féroce, provocante et jubilatoire. Elle est entourée de serpents, d'oiseaux et de symboles ornementaux dessinés dans une palette de roses, de violets et de verts saturés – un choix esthétique qui reflète l'histoire de Lady Pink, qui a défié les récits dominés par les hommes dans le graffiti en s'appropriant son espace avec des couleurs et des formes assumées. Allégorie visuelle du pouvoir, de la culture et de la résistance Le récit se déploie avec des contrastes saisissants et un symbolisme riche. D'un côté, un policier grotesque au visage de porc, menotté à la déesse, serre une bombe de peinture comme s'il l'avait confisquée ou qu'il était incompris. De l'autre, des figures mythiques – parées de colliers de crânes et de serpents – se rallient à la cause de la déesse. Le design des personnages est ludique, mais le message est sans équivoque. Lady Pink utilise l'humour et la caricature pour exposer les cycles de surveillance, d'effacement culturel et de contrôle systémique. Les chaînes et les poings serrés transforment l'œuvre en une allégorie de l'émancipation – où l'art, l'identité et l'héritage deviennent des instruments de résistance. Il ne s'agit pas d'une représentation passive de la rébellion – elle est active, dynamique et festive. La déesse manie le graffiti comme une arme de réinvention. Ses yeux, ourlés d'épais cils, laissent couler des larmes stylisées qui évoquent à la fois la tristesse et la force. Son sourire, aux dents acérées, interpelle le spectateur. Cette hybridité émotionnelle – la férocité mêlée à la joie – est au cœur du style de Lady Pink. Elle construit une mythologie visuelle où mémoire culturelle et rébellion contemporaine se rencontrent au carrefour du genre, de l'histoire et de la peinture. L'iconographie du graffiti repensée à travers une vision féministe Lady Pink, née Sandra Fabara en Équateur et ayant grandi à New York, est une figure pionnière du graffiti depuis les années 1980. Son œuvre fusionne avec constance l'énergie de la rue et des récits personnels et politiques, notamment d'un point de vue féministe. « Lady Shiva » témoigne de son rôle dans la transformation du graffiti en un espace d'inclusion et de critique culturelle. Plutôt que d'adhérer aux conventions hyper-masculines du tag et du bombing, elle intègre des motifs anciens, des illustrations de personnages et du symbolisme pour livrer un commentaire social plus profond. Dans « Lady Shiva », l'association du papier fait main, des traits épais de marqueur et du sujet mythologique s'accorde avec la nature tactile et éphémère du graffiti. Les bords non polis, les textures de pinceau visibles et les aplats de couleurs vives évoquent l'immédiateté des murs de la rue et des carnets de croquis. Cette physicalité renvoie aux racines du médium : accessible, brut et profondément personnel. L'œuvre refuse le lisse au profit de la présence, conférant à la déesse une qualité brute et vivante. À travers Lady Shiva, Lady Pink ne se contente pas de créer une déesse ; elle forge une arme narrative. L’œuvre se mue en une déclaration murale miniature, tissant un lien entre puissance spirituelle, art ancestral et résistance vécue par les femmes artistes qui revendiquent l’espace public. C’est un sortilège visuel lancé à la bombe et au marqueur, invoquant la transformation dans le langage du Street Pop Art et du graffiti.

    $1,750.00 $1,488.00

  • LAFC Calavera AP Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie LAFC Calavera AP par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas

    LAFC Calavera - Épreuve d'artiste AP - Sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par l'artiste latino Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas - Œuvre d'art en édition limitée. Épreuve d'artiste AP 2021 Signée et marquée Édition limitée Œuvre d'art Taille 18x24 Le LAFC Los Angeles Football Club Soccer Calavera par l'artiste de Boyle Heights Ernesto Yerena Montejano. « Le LAFC incarne la culture de Los Angeles. Ce fut un honneur de créer un nouveau symbole Calavera pour ce club et de rendre hommage à nos proches disparus. » – Ernesto Yerena Montejano Au cœur des rues animées de Boyle Heights, une œuvre d'art unique capture l'essence même de la vibrante culture footballistique de Los Angeles. La Calavera du LAFC, créée par le célèbre artiste latino Ernesto Yerena Montejano, illustre la rencontre passionnée entre sport et art. Réalisée à la main selon le procédé méticuleux de la sérigraphie sur papier d'art, cette pièce est bien plus qu'une simple œuvre d'art. Il s'agit d'une épreuve d'artiste (EA) de 2021, ce qui signifie qu'elle fait partie des premiers tirages réalisés à partir du pochoir, minutieusement contrôlés pour leur qualité et leur régularité avant le tirage final. Ernesto Yerena Montejano, connu pour son engagement à produire des œuvres marquantes sous sa marque « Hecho Con Ganas », a conçu ce chef-d'œuvre avec une grande finesse. Sa représentation de la Calavera, symbole communément associé au Jour des Morts, s'intègre parfaitement à l'esprit du Los Angeles Football Club (LAFC). Comme le dit Montejano lui-même : « Le LAFC, c'est la culture de Los Angeles. » Cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple emblème de club de football ; C'est un hommage aux disparus, un clin d'œil à l'importance culturelle du souvenir des êtres chers. Des œuvres comme la Calavera du LAFC puisent leur inspiration dans les traditions vibrantes du pop art, du street art et du graffiti. Ces genres défient les conventions, fusionnant souvent des symboles et des contextes disparates pour créer du sens. La Calavera de Montejano témoigne de la puissance de cette fusion, mêlant l'énergie de la scène footballistique de Los Angeles à des symboles culturels profonds. Cette pièce en édition limitée, signée et numérotée, de 45,7 x 61 cm, est bien plus qu'un simple régal pour les yeux ; c'est un récit d'identité, de passion et de souvenir, immortalisé à l'encre et sur le papier.

    $345.00

  • Last Stop Archival Print by Jessica Hess

    Jessica Hess Impression d'archives Last Stop par Jessica Hess

    Dernières impressions d'art en édition limitée, réalisées à partir de pigments d'archives sur papier d'art Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Jessica Hess. Édition limitée signée 2020 « Dernier arrêt » • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Imprimé sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) • Signé et numéroté à la main par l'artiste Jessica Hess • Édition limitée à 25 exemplaires

    $218.00

  • Sale -15% Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect

    Paul Insect Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect

    Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect, imprimée à la main sur panneau, édition limitée. Édition limitée 2019, signée et numérotée, lot de 3 œuvres d'art sur carton, format 9,38 x 6,75 pouces chacune, sérigraphie. Collection Paul Insect LDN Paris, sérigraphies 2019 La collection LDN Paris 2019 de l'artiste contemporain britannique Paul Insect est un ensemble vibrant de trois sérigraphies qui illustre sa fusion de sensibilité pop, d'esthétique du street art et d'expérimentations graphiques audacieuses. Chaque œuvre de la série mesure 23,8 x 17,1 cm et est tirée à la main sur carton, signée et numérotée en édition limitée. Reconnu pour son utilisation saisissante de la couleur, ses compositions superposées et ses subtiles accents surréalistes, Insect présente un agencement hypnotique d'yeux humains partiellement voilés par des formes colorées vives et irrégulières, créant un sentiment d'intimité et de détachement. Le motif récurrent de l'œil invite le spectateur à un échange visuel direct, tandis que les formes environnantes perturbent et fragmentent le regard. Variations de couleurs dynamiques L'ensemble propose trois palettes de couleurs distinctes – des fonds à dominante rose, orange et bleue – chacune rehaussée de formes nettes et contrastées dans des tons de vert électrique, rose vif, jaune éclatant et bleu saturé. Le rendu pointilliste des yeux confère une texture d'impression vintage, juxtaposée aux aplats de couleurs contemporains. Ce contraste délibéré de styles d'impression accentue la sensation de mouvement et de tension au sein de l'œuvre, tout en témoignant de la maîtrise des techniques de sérigraphie par Insect. La réalisation artisanale des impressions garantit une richesse de couleurs et une précision de superposition exceptionnelles, permettant à chaque panneau de s'affirmer à la fois comme une pièce unique et comme élément d'un triptyque cohérent. Influence du street art et exécution en beaux-arts Le parcours de Paul Insect a longtemps fait le lien entre l'énergie brute de la culture urbaine et le raffinement des œuvres exposées en galerie. Ses compositions possèdent souvent l'immédiateté des affiches de rue collées à la paille, tout en étant méticuleusement élaborées avec la maîtrise et la pérennité de la gravure d'art. Dans la collection LDN Paris, les yeux désincarnés évoquent les thèmes de l'anonymat, de la surveillance et des récits invisibles de la vie urbaine. Les fragments superposés qui entourent le regard suggèrent à la fois camouflage et révélation, reflétant la tension entre présence publique et identité privée souvent présente dans le contexte du street art. La vision artistique de Paul Insect Né au Royaume-Uni, Paul Insect s'est fait connaître internationalement au début des années 2000 grâce à son approche singulière mêlant sous-entendus politiques, humour surréaliste et audace graphique. Son œuvre s'est exposée aussi bien dans des espaces clandestins de la rue que dans des expositions prestigieuses, brouillant souvent la frontière entre commentaire urbain subversif et œuvre d'art de collection. La collection LDN Paris illustre sa capacité à transformer des éléments visuels simples – ici, l'œil humain – en messages complexes et stimulants, sublimés par une utilisation audacieuse de la couleur. Ce coffret de sérigraphies en édition limitée témoigne non seulement de sa précision technique, mais aussi de l'énergie et de l'impact visuel qui ont fait de Paul Insect une figure majeure du street art, du pop art et du graffiti contemporains.

    $1,500.00 $1,275.00

  • Let's Burn It All! Standard Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Brûlons tout ! Sérigraphie standard par Denial - Daniel Bombardier

    Brûlons tout ! - Édition limitée standard, sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier beaux-arts français 140 lb, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée signée de 2019, à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $385.00

  • Life After Death Giclee Print by Ken Flewellyn

    Ken Flewellyn La vie après la mort impression giclée par Ken Flewellyn

    Œuvre d'art « La vie après la mort », impression giclée en édition limitée sur papier beaux-arts 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Ken Flewellyn. 20 x 16 pouces / 51 x 41 cm. Édition limitée à 40 exemplaires. Tirage d'art sur papier 290 g/m². Signé et numéroté à la main par l'artiste. La vie après la mort de Ken Flewellyn : le symbolisme baroque sous forme de street art pop « Life After Death » de Ken Flewellyn est une nature morte d'une précision méticuleuse, fusionnant les traditions de la peinture classique et le langage du street art et du graffiti. Tirée en édition limitée à 40 exemplaires numérotés et signés, cette impression giclée de 50,8 x 40,6 cm sur papier d'art 290 g/m² s'inspire des vanités du XVIIe siècle tout en y intégrant des références au hip-hop et à la culture pop contemporaine. Avec une précision photographique, Flewellyn construit un récit visuel sur l'héritage, l'excès, l'identité et la mortalité, transformant des symboles familiers en réflexions philosophiques. Un crâne doré couronné repose sur une pile de magazines, évoquant à la fois la royauté et la finitude. La juxtaposition de ce memento mori avec des objets de luxe – un ghetto-blaster Versace, une épaisse chaîne en or, des lunettes de soleil de créateur, un verre de vin renversé – souligne la tension entre matérialisme et impermanence. Le cigare cassé, l'écrin à bijoux vide et la montre de poche ancienne suspendue à un ruban de satin prolongent cette réflexion, évoquant la fragilité du statut social et du temps. À l'instar des peintres de vanités hollandais qui utilisaient des fruits pourris et des bougies éteintes pour suggérer la brièveté de la vie, Flewellyn substitue ces métaphores par des biens de consommation, délivrant le même message à un public contemporain. L’hyperréalisme comme outil de synthèse culturelle La précision du style pictural de Flewellyn n'est pas qu'une simple prouesse technique : c'est un choix délibéré qui magnifie le poids visuel de chaque objet sur la table. Chaque élément est traité avec respect et clarté, obligeant le spectateur à les examiner individuellement et collectivement. L'hyperréalisme, dans ce contexte, devient une méthode de préservation, à l'instar des peintures historiques qui immortalisaient la richesse, la noblesse ou les convictions religieuses. Ici, les objets préservés sont des reliques de la culture urbaine, de la mythologie hip-hop et de la construction de soi par la mode. Cette approche synthétique de la narration visuelle est l'une des forces de Flewellyn. Plutôt que de céder à l'abstraction ou à la distorsion expressive, il peint avec une précision clinique. Le ghetto-blaster, orné de têtes de Méduse finement ciselées et de motifs dorés, devient un totem sacré. Les magazines, montrant des silhouettes musclées et des titres à sensation, servent à la fois d'archives culturelles et de commentaire populaire. Le reflet dans la sphère polie à gauche contient même le contour de l'atelier de l'artiste, faisant voler en éclats l'illusion d'un détachement classique et réinsérant le spectateur dans l'acte de création. Réécrire la nature morte à travers le langage pop urbain La formation de Ken Flewellyn en études de la culture pop et en langage visuel urbain permet à *Life After Death* de se positionner comme une œuvre d'art transgenre. Bien que réalisée sans aérosol ni sur des murs publics, sa structure et ses symboles l'inscrivent résolument dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti. L'œuvre réinterprète l'esthétique du graffiti – où hiérarchie, identité et héritage sont constamment négociés – à travers la composition et la technique des grandes traditions artistiques. Elle n'imite pas le graffiti stylistiquement ; au contraire, elle honore ses valeurs par le symbolisme et la narration. En reconstruisant une nature morte avec le vocabulaire matériel du hip-hop, Flewellyn fait le lien entre les méthodes historiques et contemporaines de narration culturelle. La table devient un champ de bataille de symboles – pouvoir, temps, excès, célébrité – et le spectateur est invité à interpréter les reliques pour ce qu'elles révèlent de la quête de permanence dans un monde éphémère. La couronne, portée par un crâne, nous rappelle que tout pouvoir est emprunté. Le verre renversé, la chaîne emmêlée, la dent – ​​chaque objet recèle une signification cachée, métamorphosée par la main de l'artiste en une parabole contemporaine. L'œuvre de Ken Flewellyn, « Life After Death », saisit l'essence du street art contemporain en alliant la rigueur de la peinture classique à l'immédiateté de la critique culturelle. Par sa composition, son symbolisme et sa clarté visuelle, elle interroge la mortalité, l'image de soi et ce qui subsiste après le tumulte du monde.

    $217.00

  • Impression d'archives Like Candy PP par Leon Keer

    Leon Keer Impression d'archives Like Candy PP par Leon Keer

    Impression par transfert pigmentaire d'archives en édition limitée Like Candy sur panneau de mousse d'archives découpé au laser, par l'artiste de graffiti pop moderne Leon Keer. Épreuve d'imprimante PP 2019, impression pigmentaire d'archivage PP marquée sur panneau en mousse d'archivage découpé au laser. Dimensions : 24 x 18,625 x 0,25 pouces. Sortie : 18 juin 2019. Légère imperfection sur le bord supérieur et une autre sur le côté inférieur gauche arrière, visible uniquement de dessus ou de derrière. « J’ai créé ce tableau pour parler de la surprescription d’antalgiques et des fausses idées sur l’efficacité des médicaments, qui ont entraîné un abus et une dépendance mondiaux aux analgésiques comme le Vicodin. » – Leon Keer. Interpréter le message de Leon Keer « Like Candy » de Leon Keer est une œuvre provocatrice de street art et de graffiti, emblématique du pouvoir du genre à commenter les problèmes sociaux. Créée en 2019 et initialement conçue comme une épreuve d'imprimeur (PP), cette impression pigmentaire d'archives sur carton mousse découpé au laser est un rappel saisissant des aspects les plus sombres de la médication dans la société moderne. Mesurant 61 x 47,3 x 0,6 cm et sortie le 18 juin 2019, elle se distingue par une légère imperfection : une petite entaille à peine visible dans le coin supérieur gauche, qui, loin de nuire à l'œuvre, lui confère une authenticité particulière. L'œuvre de Keer est bien plus qu'un simple plaisir visuel ; c'est une critique acerbe de la distribution abusive de médicaments puissants par l'industrie pharmaceutique. En juxtaposant le caractère addictif d'analgésiques comme le Vicodin à l'image innocente des bonbons, Keer met en lumière le pouvoir de séduction trompeur de ces substances. Le titre de l'œuvre, « Comme des bonbons », souligne la facilité avec laquelle ces médicaments peuvent être obtenus et consommés, souvent sans trop se soucier des conséquences. Keer mentionne explicitement son intention de mettre en lumière la surprescription d'antalgiques et les idées reçues concernant leur efficacité, qui ont alimenté une crise mondiale d'abus et de dépendance. Expression artistique et commentaire social La démarche de Keer mêle les codes traditionnels du street art aux techniques modernes, créant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et profondément stimulante. Son choix de support – un transfert d'impression pigmentaire d'archives sur un panneau de mousse d'archives découpé au laser – témoigne d'une approche contemporaine, en phase avec l'esprit novateur du street art et du pop art. Le relief de la mousse découpée au laser confère de la profondeur à l'œuvre, soulignant ainsi les multiples significations qui se cachent derrière la façade de la consommation pharmaceutique. Visuellement en phase avec la nature ludique du street art, l'œuvre porte un message poignant qui trouve un écho auprès d'un large public, transcendant les frontières du graffiti conventionnel. L'impact de « Like Candy » Dans le domaine du street art et du graffiti, l'œuvre « Like Candy » de Leon Keer est un puissant sujet de réflexion. Loin d'être une simple œuvre d'art passive, elle invite le spectateur à repenser son rapport à la médecine. Elle reflète la banalisation souvent observée dans la société concernant les médicaments sur ordonnance, opposant l'attrait coloré et enfantin des bonbons aux graves conséquences d'un usage abusif des médicaments. L'art de Keer témoigne de sa maîtrise de l'esthétique pop art et démontre le potentiel du street art pour susciter le changement et alimenter le débat sur les enjeux sociétaux actuels. Réflexions sur l'industrie pharmaceutique L'œuvre de Keer est une critique acerbe du rôle de l'industrie pharmaceutique dans l'épidémie de toxicomanie. Avec brio, Keer subvertit nos attentes en transposant l'image de bonbons gélifiés, généralement associés à la douceur et au plaisir, sur un support évoquant les médicaments sur ordonnance. L'œuvre interroge la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques dans la crise des opioïdes et la facilité avec laquelle des médicaments puissants sont commercialisés et distribués. « Like Candy » nous rappelle avec force que ce qui est présenté comme une panacée peut parfois se révéler un danger, un message qui résonne dans le paysage du street art et du graffiti. « Like Candy » témoigne du talent artistique de Leon Keer et de son engagement à utiliser l'art comme outil de critique sociale. Par sa construction réfléchie et son message percutant, elle demeure une œuvre majeure du discours artistique contemporain. À l'instar de nombreuses grandes œuvres de street art et de graffiti, elle fait le lien entre esthétique et conscience sociale, prouvant que l'art peut être à la fois beau et porteur de messages importants. Cet article se distingue par sa réflexion poignante sur un problème qui touche des millions de personnes dans le monde, ce qui lui assure une pertinence durable.

    $539.00

  • LSD Face Blotter Paper Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier LSD Face Blotter Paper Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Papier buvard LSD Face, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Denial, œuvre d'art LSD de la culture pop. Édition limitée signée de 50 exemplaires, 2019. Dimensions de l'œuvre : 7,5 x 7,5 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $397.00

  • Mad Happy Monk Grin Orange Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Jouet d'art Mad Happy Monk Grin Orange par Ron English - POPaganda

    Mad Happy Monk Grin - Figurine de collection en vinyle noir fluorescent, édition limitée orange, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Ron English - POPaganda. Figurine Mad Happy Monk de 2019, édition limitée signée, neuve dans sa boîte. Couleur orange fluo, 20 cm de haut. Signée à la main par Ron.

    $225.00

  • Magic Moments Silkscreen Print by Dabs Myla

    Dabs Myla Sérigraphie Magic Moments par Dabs Myla

    Magic Moments, édition limitée, sérigraphie artisanale 11 couleurs sur papier Conventry Rag 290 g/m² par Dabs Myla, artiste de rue graffiti, art pop moderne. DABSMYLA Magic Moments 45,7 x 61 cm, bords frangés, 11 couleurs, sérigraphie sur papier Conventry Rag 290 g/m², édition limitée à 150 exemplaires, signés et numérotés par DABSMYLA Beyond The Streets, gaufré

    $225.00

  • McDonald Archival Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier McDonald Archival Skateboard Deck par Denial - Daniel Bombardier

    Impression par transfert de pigments d'archives en édition limitée McDonald sur planche de skate naturelle pressée à froid, œuvre de l'artiste de la culture pop urbaine Denial. Édition limitée 2019 à 50 exemplaires En 2000, il a adopté le pseudonyme « DENIAL » pour tourner en dérision la publicité, la politique et les messages médiatiques que la société contemporaine refuse souvent de voir. Depuis, il mène une campagne de rue mondiale permanente, composée de plus de 500 000 autocollants, pancartes et fresques murales, utilisant les caractères alphanumériques « D3N!@L ». Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $505.00

  • Meat is Done, Not People! Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle La viande est cuite, pas les gens ! Sérigraphie par Tim Doyle

    La viande est cuite, pas les gens ! Édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $229.00

  • Metallica in Bucharest 2019 Blue Silkscreen Print by Zi Xu

    Zi Xu Metallica à Bucarest 2019 Sérigraphie Bleue par Zi Xu

    Metallica à Bucarest 2019 - Affiche de concert en édition limitée Blue Music, impression sérigraphique artisanale en 4 couleurs sur papier d'art par Zi Xu pour le groupe Metallica. Metallica, Musique, Rock N Roll, Groupe, Concert, Bucarest, Roumanie, Monstre, Griffon

    $226.00

  • Metamorphosis Blotter Paper Archival Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Metamorphosis Blotter Paper Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus

    Papier buvard Metamorphosis, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Tavar Zawacki - Au-dessus d'une œuvre d'art sur le LSD inspirée de la culture pop. À 19 ans, Tavar s'installe à Paris, où il commence à peindre sa célèbre flèche pointant vers le haut. Au cours des 19 dernières années, Tavar Zawacki a réalisé des œuvres d'art dans les rues de plus de 100 villes, réparties dans 60 pays à travers le monde.

    $352.00

  • Mikey Red 100% 400% Be@rbrick by Lisa Larson x Medicom Toy

    Lisa Larson Mikey Red 100% 400% Be@rbrick par Lisa Larson x Medicom Toy

    Mikey - Rouge 100% 400% BE@RBRICK Figurine d'art en vinyle édition limitée, figurines d'art urbain à collectionner par Lisa Larson. Fabricant : Medicom Type de jouet : Bearbrick Artiste : Lisa Larson

    $282.00

  • Mobius Teal PP Silkscreen Print by Lauren YS

    Lauren YS Sérigraphie Mobius Teal PP par Lauren YS

    Épreuve sérigraphique Mobius Teal PP par Lauren YS, impression sérigraphique 3 couleurs réalisée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², édition limitée, art pop urbain et graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2019, signée et marquée PP, édition limitée, format 18x14 La vision artistique de Lauren YS dans « Mobius Teal PP » L'œuvre « Mobius Teal PP » de Lauren YS s'impose comme un exemple saisissant d'art urbain pop contemporain, mêlant la fluidité du graffiti à la minutie de la sérigraphie. Cette épreuve d'artiste (PP), tirée et signée à la main par l'artiste en 2019, est une sérigraphie trois couleurs en édition limitée sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m². Signée, elle atteste de son caractère unique au sein du tirage. Ses dimensions de 45,7 x 35,6 cm (18 x 14 pouces) encadrent un récit visuel à la fois surréaliste et expressif. Symbolisme dans « Mobius Teal PP » L'estampe « Mobius Teal PP » de Lauren YS témoigne de sa fascination pour le surréalisme et le monde marin, offrant une représentation saisissante de pieuvres dans une boucle infinie. Le titre, « Mobius », fait référence au ruban de Möbius, une surface à une seule face et une seule limite, symbolisant l'infini, la continuité et la nature cyclique de l'univers. Ce concept est élégamment rendu par l'entrelacement des tentacules des pieuvres, représentées dans un mouvement perpétuel sur le fond turquoise contrastant. Le choix de la couleur dans « Mobius Teal PP » n'est pas seulement esthétique : le turquoise sert de toile de fond, évoquant les profondeurs de l'océan, un royaume mystérieux souvent associé à l'inconscient. La juxtaposition des encres rose et noire confère à l'estampe une dynamique vibrante, soulignant la fluidité et la grâce des céphalopodes, créatures réputées pour leur intelligence et leur capacité d'adaptation. La technique et le médium de Lauren YS Lauren YS utilise avec finesse la technique de la sérigraphie, une méthode traditionnellement associée au mouvement pop art et à la diffusion spontanée du street art. Chaque couche de couleur de « Mobius Teal PP » est appliquée avec méticulosité, témoignant du travail manuel et du souci du détail de l'artiste. Le papier Coventry Rag, reconnu pour sa qualité et sa durabilité, garantit la pérennité de chaque tirage, véritable témoignage de la vision de l'artiste, et préserve l'éclat des encres au fil du temps. L'importance d'une épreuve d'imprimeur dans le monde de l'art est capitale. Généralement réservées à l'usage personnel de l'artiste ou à des fins d'archivage, les épreuves d'imprimeur sont souvent considérées comme plus précieuses en raison de leur rareté et de l'implication directe de l'artiste dans leur production. La mention « PP » sur « Mobius Teal PP » indique son appartenance à un groupe restreint d'épreuves précédant le tirage officiel en édition limitée, recherchées par les collectionneurs pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste. Impact et héritage du Street Pop Art L'œuvre « Mobius Teal PP » occupe une place importante dans le travail de Lauren YS et s'inscrit plus largement dans le contexte du pop art urbain. L'artiste brouille les frontières entre l'énergie subversive du street art et la précision rigoureuse de l'estampe d'art, créant des œuvres qui trouvent un écho auprès d'un large public. La contribution de Lauren YS à ce domaine reflète une évolution contemporaine du pop art urbain, où le graffiti traditionnel fusionne avec une esthétique d'avant-garde pour donner naissance à de nouvelles expressions artistiques. En tant qu'artiste, Lauren YS se situe à l'avant-garde de cette évolution, repoussant les limites du pop art urbain et du graffiti. « Mobius Teal PP », avec son design complexe et son symbolisme profond, est un phare illustrant le potentiel illimité de ces formes d'art. C'est une célébration de la capacité du médium à orner les paysages urbains et à transmettre des récits complexes et introspectifs grâce au jeu subtil de l'encre et de l'imagination.

    $620.00

  • Mobius White PP Silkscreen Print by Lauren YS

    Lauren YS Sérigraphie Mobius White PP par Lauren YS

    Épreuve sérigraphique d'imprimante Mobius White PP par Lauren YS, impression sérigraphique 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², édition limitée, œuvre d'art pop street et graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2019, signée et marquée PP, édition limitée, format 18x14 Lauren YS et l'impression sérigraphique « Mobius White PP » « Mobius White PP » est une sérigraphie saisissante de l’artiste Lauren YS, faisant partie d’une série en édition limitée qui mêle la vitalité du pop art aux courants alternatifs du street art et du graffiti. Tirée à la main en quatre couleurs sur papier d’art Coventry Rag 290 g/m², cette sérigraphie, initialement publiée en 2019 en tant qu’épreuve d’artiste (PP), illustre avec éclat le style unique de l’artiste. Signée et marquée PP, l’œuvre mesure 45,7 x 35,6 cm et présente une représentation complexe de pieuvres entrelacées, un motif récurrent dans l’œuvre de Lauren YS. Complexité visuelle et symbolisme Lauren YS, alias Squid.licker, est reconnue pour ses créations audacieuses et complexes, ainsi que pour son goût pour les sujets surréalistes et oniriques qui défient la narration traditionnelle. L'œuvre « Mobius White PP » ne fait pas exception, offrant au spectateur un tableau fascinant de céphalopodes enchevêtrés dans une boucle infinie. L'utilisation du ruban de Möbius, une surface unidirectionnelle non orientable, ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'infini, la continuité et la nature cyclique de l'existence. Le choix des pieuvres comme point focal est riche de symbolisme. Ces créatures sont souvent associées au mystère et à la flexibilité, des caractéristiques qui font écho à la nature fluide et dynamique du street art. L'intégration de teintes roses et bleues vibrantes sur le papier blanc immaculé crée un effet visuel saisissant, soulignant la fluidité et le mouvement au sein de l'image statique. Processus et technique artistiques L'approche de Lauren YS pour cette estampe, utilisant la technique de la sérigraphie, témoigne d'un processus manuel à la fois artisanal et précis. La sérigraphie, technique particulièrement prisée dans le street art et le pop art pour sa capacité à produire des couches de couleurs vives et texturées, confère à cette œuvre une qualité tactile qui contraste avec son support bidimensionnel. Chaque couleur du papier « Mobius White PP » est appliquée une à une, exigeant un alignement précis pour obtenir le niveau de détail et la profondeur de l'image finale. Le choix du papier Coventry Rag souligne l'engagement de l'artiste envers la qualité et la pérennité. Ce type de papier est particulièrement apprécié des artistes plasticiens pour sa durabilité et sa capacité à conserver les couleurs sans altération, ce qui en fait un choix idéal pour une estampe destinée à traverser les âges. La place de Lauren YS dans l'art contemporain Sur la scène artistique contemporaine, Lauren YS s'est forgé un espace qui transcende toute catégorisation facile, mêlant les influences de la bande dessinée, du muralisme et des esthétiques traditionnelles japonaises et chinoises. « Mobius White PP » illustre sa capacité à naviguer et à fusionner ces divers langages visuels en un tout cohérent qui parle à un public international. En tant qu'épreuve d'imprimerie en édition limitée, « Mobius White PP » occupe une place particulière dans la collection d'œuvres de Lauren YS. Les imprimeurs conservent généralement les épreuves d'imprimerie comme référence ; elles sont souvent considérées comme une version plus intime d'une édition imprimée, portant les marques du processus d'impression lui-même. La mention « PP » sur cette estampe signifie qu'elle fait partie d'un tirage limité, mais aussi qu'elle porte la marque directe de l'artiste. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Mobius White PP » témoigne de l'évolution constante du genre. L'œuvre de Lauren YS continue de repousser les limites de la perception et de l'expérience du street art dans l'espace public et sur le marché des collectionneurs. Cette estampe, par son jeu entre sensibilité artistique urbaine et exécution digne des beaux-arts, capture l'essence de cette dynamique et continue d'inspirer le dialogue au sein de la communauté artistique.

    $620.00

  • Modern Hieroglyphics Graffiti Black PP Foil Block Print by Mike Giant

    Mike Giant Hiéroglyphes modernes, graffiti, impression sur feuille PP noire par Mike Giant

    Hiéroglyphes modernes Graffiti Noir PP Épreuve d'Imprimeur Feuille Bloc par Mike Giant Édition Limitée 1 Couleur sur Papier d'Art Classique Crest Eggshell Neenah Solar White Graffiti Street Pop Artwork. Épreuve d'imprimeur PP 2019 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x24 Impression sur bloc à la feuille noire. « Épreuve d'impression PP noire de graffiti hiéroglyphique moderne » de Mike Giant « Hiéroglyphes modernes Graffiti Noir PP Épreuve d'imprimeur » de Mike Giant est une représentation saisissante du langage visuel contemporain au sein du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Cette estampe en édition limitée de 2019, imprimée sur bloc de papier noir métallisé, estampillée « Épreuve d'imprimeur » et signée par l'artiste. Elle incarne un lexique d'iconographie de la culture urbaine sur papier d'art Classic Crest Eggshell Neenah Solar White. L'œuvre, de format 45,7 x 61 cm, se compose d'une palette monochrome qui se détache avec force sur le papier d'art. Chaque élément a été méticuleusement choisi pour transmettre un récit intrinsèque à l'esprit du street art. Le concept d'hiéroglyphes modernes, présenté par Mike Giant, est un commentaire profond sur le langage universel des symboles omniprésents dans les paysages urbains. Son travail distille l'essence du graffiti en une collection d'images iconiques qui font écho aux expériences et à l'esthétique de la culture urbaine. Chaque symbole, qu'il s'agisse de personnages portant des Vans à carreaux et brandissant des bombes de peinture, ou de tags et d'emblèmes stylisés, témoigne de la richesse des sous-cultures qui nourrissent et inspirent le street art. Création d'un lexique visuel : l'art de Mike Giant Pour créer ce lexique visuel, Mike Giant puise dans une multitude d'influences, de l'art du tatouage à la culture skate, chacune soigneusement rendue dans son style caractéristique de traits noirs. Le statut d'épreuve d'imprimerie de cette édition lui confère une exclusivité particulière, attestant qu'il s'agit d'une œuvre antérieure à l'édition principale, dont la qualité et la fidélité à la vision originale de l'artiste ont été vérifiées. L'impression à la feuille d'or noire ajoute une dimension réfléchissante et texturée à l'œuvre, créant un jeu d'ombres et de lumières qui donne vie à chaque symbole. La série « Hiéroglyphes modernes » de Mike Giant se présente comme un codex contemporain, une collection de symboles qui incarnent les récits et les identités des habitants du milieu urbain. Son approche est méticuleuse : chaque trait est tracé avec précision et intention, à l'image de la nature à la fois calculée et libre de l'art du graffiti. Ainsi, l'œuvre de Giant est à la fois un hommage et un prolongement de la riche tradition du street art, un genre qui s'épanouit grâce à l'immédiateté de la communication visuelle. L'épreuve d'imprimerie « Hiéroglyphes Modernes Graffiti Noir PP » célèbre la culture urbaine, sublimée par la technique raffinée de l'impression au bloc de dorure sur papier d'art. L'œuvre de Mike Giant transcende les frontières entre art urbain et beaux-arts, affirmant la valeur et la complexité de l'esthétique du graffiti. Son attachement à l'iconographie de la culture urbaine garantit que les récits de cette forme d'art vibrante continuent d'être partagés et appréciés dans le contexte plus large de l'art contemporain. À travers ses « Hiéroglyphes Modernes », Mike Giant ne se contente pas de documenter les symboles de la rue, il les magnifie, permettant au langage du graffiti de s'exprimer avec clarté et sophistication auprès d'un public aussi bien urbain qu'international.

    $325.00

  • Modern Hieroglyphics Graffiti Copper PP Foil Block Print by Mike Giant

    Mike Giant Gravure hiéroglyphique moderne, graffiti, impression sur feuille de cuivre PP par Mike Giant

    Hiéroglyphes modernes, graffiti, cuivre, PP, épreuve d'imprimerie, impression sur bloc de feuille d'aluminium par Mike Giant, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Classic Crest Eggshell Neenah. Œuvre d'art pop graffiti bleu patriotique. Épreuve d'imprimeur PP 2019 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x24 Impression sur bloc de feuille de cuivre. « Épreuve d'impression de graffiti hiéroglyphique moderne en cuivre PP de Mike Giant » L'œuvre « Modern Hieroglyphics Graffiti Copper PP Printers Proof » de Mike Giant est une exploration introspective de la culture urbaine à travers la technique de la gravure sur feuille métallique. Cette épreuve d'artiste signée et numérotée de 2019 capture l'essence du street art et du graffiti dans une dimension qui saura séduire les collectionneurs d'art et les amateurs d'art urbain. Cette pièce en édition limitée, mesurant 45,7 x 61 cm, est une représentation unique de la vision de l'artiste, réalisée à la feuille de cuivre sur papier d'art Classic Crest Eggshell Neenah Solar White. La composition témoigne du talent reconnu de Giant pour synthétiser de nombreux symboles et icônes profondément ancrés dans la culture urbaine. La feuille de cuivre utilisée confère à l'œuvre une qualité métallique luxueuse, soulignant chaque élément d'un chatoiement qui contraste magnifiquement avec le fond bleu profond. L'utilisation d'une seule couleur met en valeur les détails complexes de l'estampe, permettant à chaque icône de se distinguer tout en contribuant à une narration cohérente. Célébrer la culture urbaine à travers l'iconographie Dans « Hiéroglyphes modernes », Mike Giant crée un véritable lexique visuel qui traduit le langage complexe de la culture urbaine en une série de symboles universellement reconnaissables. L'œuvre rappelle les hiéroglyphes anciens dans sa volonté de documenter et de communiquer par l'image ; cependant, les icônes choisies sont résolument contemporaines, reflétant l'immersion de l'artiste dans l'iconographie du skateboard, du tatouage et du graffiti. La mention « Épreuve d'imprimerie » indique un tirage utilisé pour vérifier la qualité avant le lancement de la production. Pièce rare, elle est souvent très prisée en raison de sa proximité avec l'intention originale de l'artiste. La signature et le marquage manuscrits de Giant authentifient l'originalité du tirage et son implication directe dans sa création, établissant un lien entre l'artiste et le collectionneur. L'œuvre de Mike Giant s'impose comme une affirmation audacieuse au sein du Street Pop Art, où les éléments esthétiques et thématiques du graffiti sont préservés et célébrés. Son utilisation de la technique de la gravure sur feuille métallique introduit une méthode traditionnelle dans une forme d'art moderne, faisant le lien entre les pratiques artistiques passées et présentes. L’œuvre « Hiéroglyphes modernes Graffiti Cuivre PP Épreuve d’impression » reflète la vitalité des rues et illustre le potentiel du street art à transcender ses origines et à trouver sa place au sein du récit plus large de l’art contemporain. À travers cette pièce, Giant contribue au dialogue permanent sur la place du graffiti et de la culture urbaine dans le monde de l’art, garantissant ainsi que ces voix soient non seulement entendues, mais aussi immortalisées visuellement.

    $563.00

  • Modern Living- Brown HPM Hand-Embellished Silkscreen Print by Faile

    Faile Modern Living - Sérigraphie marron HPM embellie à la main par Faile

    Modern Living - Sérigraphie HPM en édition limitée, 6 couleurs, tirée à la main et ornée à la main, sur papier Coventry Cotton Rag 290 g/m² par Faile, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée à 250 exemplaires, peinte à la main, avec des motifs variés. Peinture acrylique et sérigraphie sur papier épais de qualité archive. Signée, estampillée et gaufrée. Dimensions approximatives : 50 x 63,5 cm (19,5 x 25 pouces). Signée au recto par Faile. Numérotée au verso, qui contient également une grande estampe de Faile. En raison de la nature artisanale et personnalisée de cette œuvre, de petits plis et des traces de transparence peuvent être présents.

    $1,725.00

  • Mona Lisa Grin Gold Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Mona Lisa Grin Gold Art Toy par Ron English - POPaganda

    Mona Lisa Grin - Figurine de collection en vinyle doré en édition limitée, œuvre d'art réalisée par Ron English, graffeur de rue - POPaganda x Funko. Préparez-vous à sourire avec la nouvelle figurine vinyle Ron English - POPaganda Green Mona Lisa Grin, créée exclusivement pour la boutique Funko ! Mesurant 17,1 cm x 12,1 cm x 22,9 cm, cette figurine en édition limitée à 500 exemplaires apportera une touche vibrante et unique à toute collection de vinyles.

    $371.00

  • Mona Lisa Grin Green Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Jouet d'art vert Mona Lisa Grin par Ron English - POPaganda

    Mona Lisa Grin - Figurine de collection en vinyle vert en édition limitée, œuvre d'art réalisée par Ron English, graffeur de rue - POPaganda x Funko. Préparez-vous à sourire avec la nouvelle figurine vinyle Ron English - POPaganda Green Mona Lisa Grin, créée exclusivement pour la boutique Funko ! Mesurant 17,1 cm x 12,1 cm x 22,9 cm, cette figurine en édition limitée à 500 exemplaires apportera une touche vibrante et unique à toute collection de vinyles.

    $371.00

  • Naivety Scene Era 10 Original Marker Drawing Canvas by Blake Jones

    Blake Jones Scène de naïveté Époque 10 Dessin original au feutre sur toile par Blake Jones

    Scène de naïveté, époque 12, dessin original au marqueur sur toile encadré par Blake Jones, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original à la main, signé et encadré, réalisé au feutre de couleur en 2019. Dimensions : 7,75 x 10,25 pouces. Naivety Scene Era 12 par Blake Jones – Fantaisie dessinée à la main dans le style street art pop et graffiti « Naivety Scene Era 12 » est une œuvre originale encadrée de 2019, réalisée au feutre sur toile par l'artiste américain Blake Jones. Mesurant 19,7 x 26 cm, elle est reconnue pour ses compositions dynamiques et centrées sur les personnages, ainsi que pour son utilisation audacieuse des lignes et des couleurs. Jones insuffle à cette œuvre une joie débordante et une imagination hyperactive. Entièrement exécutée à la main au feutre, l'œuvre présente un univers libre peuplé de créatures, d'objets et de gribouillis, dans une explosion visuelle à la manière d'un collage. Son cadre blanc épuré, contrastant avec l'énergie visuelle qu'elle renferme, lui confère une personnalité et un mouvement immédiats. Cette pièce unique puise son inspiration dans l'absurdité ludique de l'art enfantin, tout en intégrant la répétition consciente et la superposition symbolique propres au Street Pop Art et au graffiti. Encombrement des personnages et chaos contrôlé La surface de Naivety Scene Era 12 est un kaléidoscope de formes caricaturales : fantômes aux yeux brillants, chiens aboyant, cornets de glace fondants, dents d’alligator, éclairs et visages humanoïdes aux yeux exorbités, chacun dessiné avec un style unique et souligné de couleurs vives. Ces figures peuplent l’espace sans hiérarchie apparente, mettant en évidence la nature démocratique et improvisée du travail de Jones. Chaque centimètre carré de la toile est exploité, créant un environnement dense et foisonnant, à la fois aléatoire et intentionnel. Certains personnages sont dessinés en noir et blanc, tandis que d’autres explosent de couleurs néon et pastel. Le mélange de gestes expressifs, de motifs graphiques et d’éléments textuels tels que YO et CALIENTE offre de multiples pistes d’interprétation. Il ne s’agit pas d’un récit, mais d’un moment de jeu visuel, invitant le spectateur à explorer sans limites. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, où la création d’images repose autant sur l’énergie et l’atmosphère que sur le message. Le marqueur comme médium, le processus comme performance L'utilisation du marqueur comme médium principal par Blake Jones renforce le caractère brut et spontané de l'œuvre. Contrairement au travail numérique ou à la peinture, le marqueur permet une immédiateté et une texture qui reflètent le mouvement de la main et l'expression personnelle. La superposition des couleurs, les chevauchements visibles et les variations de pression et d'épaisseur du trait témoignent d'un processus direct et authentique. La contrainte imposée par le format réduit de la toile contribue à l'intensité de l'œuvre, forçant chaque forme à interagir et à réagir dans un espace restreint. Ce type de création vivante et intuitive puise ses racines dans la culture du carnet de croquis et la tradition du graffiti, où les artistes génèrent rapidement des idées, des formes et de l'énergie avec les outils à leur disposition. Jones transpose cette approche dans une œuvre achevée qui conserve toute la fraîcheur d'une séance spontanée. Joie visuelle et remix culturel de Blake Jones Blake Jones continue de développer un langage visuel qui brouille les frontières entre dessin brut, illustration d'atelier et spontanéité du graffiti. Dans Naivety Scene Era 12, l'artiste célèbre les imperfections de l'instinct, l'humour du hasard et la beauté du désordre. Il propose une composition qui rejette le minimalisme au profit de l'abondance, du foisonnement et de l'expression. Le format encadré sublime l'imagerie chaotique, lui conférant une présence digne d'une galerie tout en préservant son authenticité et son accessibilité émotionnelle. Présenté dans le cadre de Street Pop Art & Graffiti Artwork, ce dessin original illustre comment l'art peut exister sous des formes à la fois informelles et recherchées, rappelant aux spectateurs que même les gestes les plus simples, répétés et affinés, peuvent donner naissance à des univers complexes. Blake Jones ne se contente pas de dessiner. Il construit des écosystèmes de sentiments, de gestes et de jeux graphiques où tout a sa place, rien n'est sacré et la joie est la seule règle.

    $1,000.00

  • Naivety Scene Era 12 Original Marker Drawing Canvas by Blake Jones

    Blake Jones Scène de naïveté Époque 12 Dessin original au feutre sur toile par Blake Jones

    Scène de naïveté, époque 12, dessin original au marqueur sur toile par Blake Jones, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre de couleur sur main, 2019, format 12x12 Naivety Scene Era 12 par Blake Jones – Chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Naivety Scene Era 12 » est une œuvre originale de 2019, réalisée à la main au feutre de couleur sur toile par l'artiste américain Blake Jones. Signée par l'artiste, cette toile de 30 x 30 cm offre un terrain de jeu visuel condensé, peuplé des personnages emblématiques de Jones, de gestes graphiques et d'abstractions fantaisistes. La surface présente une composition chaotique et joyeuse d'iconographie colorée, dessinée de traits audacieux et caricaturaux, où chaque figure interagit avec les autres dans un rythme fluide. Éclairs, cubes abstraits, parts de gâteau, fantômes souriants, visages à trois yeux, oreilles de lapin, méduses et lettrage griffonné coexistent dans une dense tapisserie d'imagination. Ces formes sont dessinées avec une spontanéité assumée, à l'aide de feutres de couleur variés, créant un langage visuel qui capture l'essence de la jeunesse, de la spontanéité et du jeu insouciant, au sein d'une composition percutante. Le langage des icônes et de l'innocence L'œuvre de Blake Jones se caractérise par des personnages accessibles et une esthétique empreinte de nostalgie, sans pour autant sacrifier la profondeur ni l'intention. Dans « Naivety Scene Era 12 », l'artiste canalise les souvenirs visuels de ses dessins d'enfance, de ses albums d'autocollants et de ses gribouillis dans les marges de ses cahiers, créant un chaos savamment orchestré dont la résonance dépasse largement son charme superficiel. Ces dessins, d'apparence naïve, sont agencés avec une intention délibérée. Chaque élément contribue au rythme et à la fluidité de la toile, offrant de multiples points de mire qui invitent à une exploration ludique. La capacité de Jones à équilibrer la simplicité graphique et la spontanéité des superpositions témoigne de ses profondes racines dans le Street Pop Art et le graffiti, où la répétition, le symbolisme et l'immédiateté sont au cœur du message et de l'esthétique. Son trait, sans artifice numérique, affirme l'authenticité du dessin à la main dans une culture obsédée par l'image. Théorie des couleurs et techniques inspirées de la rue La vitalité de l'œuvre ne provient pas d'un jeu complexe d'ombres ou de perspectives, mais d'une utilisation assurée des couleurs et d'une maîtrise de l'équilibre au sein d'un foisonnement d'éléments. Les couleurs – roses fluo, jaunes vifs, bleus froids et noirs profonds – sont utilisées avec parcimonie et efficacité. Chaque teinte se détache sur le fond blanc de la toile, laissant à chaque dessin l'espace nécessaire pour s'exprimer, tout en contribuant à une dynamique partagée. L'utilisation du marqueur de couleur renforce l'idée d'immédiateté et d'improvisation, deux caractéristiques essentielles de la culture du graffiti. Blake Jones fait le lien entre le travail en atelier et l'esprit de la rue en traitant chaque surface comme une page de carnet noir : brute, sans filtre et expressive. Blake Jones et le confort du bruit visuel Avec Naivety Scene Era 12, Blake Jones capture l'atmosphère d'un monde foisonnant mais jamais pesant. L'énergie y est légère et pourtant communicative, les lignes imparfaites mais assurées, et le foisonnement visuel étrangement apaisant. Son œuvre témoigne d'une époque où la surstimulation est la norme, mais ses images y répondent non par la critique, mais par le réconfort. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du Graffiti, cette toile est une méditation sur la créativité débridée – un geste pur qui privilégie l'intuition à la précision. Blake Jones n'invite pas le spectateur à déchiffrer le sens. Il l'invite plutôt à trouver de la joie dans les motifs, de l'humour dans l'absurde et de l'émerveillement dans l'ordinaire. Cette œuvre n'est pas simplement une pièce de musée ; c'est une expérience de liberté visuelle.

    $1,000.00

  • Never Trust A Punk Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Ne faites jamais confiance à une impression giclée punk par Jamie Reid

    « Never Trust A Punk Artwork Giclée Limited Edition Print on 290gsm Hahnemühle Bamboo Paper » par l'artiste de graffiti pop culture Jamie Reid. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Dimensions de l'œuvre : 32,3 x 22,8 cm. Dans les annales de la culture pop, du graffiti et du street art, Jamie Reid s'impose comme une figure emblématique, défiant les normes sociales par ses créations provocatrices. « Never Trust A Punk » témoigne de son talent exceptionnel pour mêler art et discours culturel et politique. Cette œuvre, réalisée en 2019, capture avec force l'esprit punk qui a émergé à la fin des années 1970 et est devenu la signature de l'esthétique de Reid. « Never Trust A Punk » n'est pas qu'une simple œuvre d'art : c'est un manifeste, une proclamation qui illustre le mélange caractéristique de satire, de contestation et d'impact visuel propre à Reid. La juxtaposition de l'emblématique Union Jack et d'un portrait saisissant de la reine d'Angleterre, les yeux dissimulés, incarne avec audace l'esprit rebelle de l'époque. Le message est clair, faisant écho aux sentiments de méfiance et de rébellion qui ont marqué le mouvement punk. Cette œuvre d'art résonne particulièrement auprès des mélomanes et des adeptes du punk rock britannique. Son visuel rappelle étrangement la pochette de « God Save the Queen » des Sex Pistols en 1977, un titre controversé resté emblématique de l'ère punk. Tirée en édition limitée à seulement 300 exemplaires, « Never Trust A Punk » est une estampe giclée. Chaque exemplaire est réalisé avec une précision exceptionnelle sur un papier Hahnemühle Bamboo de qualité supérieure (290 g/m²), un support choisi pour sa capacité à restituer la vivacité et la finesse des détails de l'œuvre originale. Mesurant 82 x 58 cm, chaque pièce est signée et numérotée à la main par Reid, garantissant son authenticité et en faisant un objet de collection très recherché.

    $712.00

  • New Leaf Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $210.00

  • New Money Metal Dunny Art Toy by Tristan Eaton

    Tristan Eaton New Money Metal Dunny Art Toy par Tristan Eaton

    New Money Metal Limited Edition Dunny Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffiti Tristan Eaton. Tristan Eaton signe son retour chez Kidrobot avec le Dunny « New Money » de 12,7 cm. Gravé dans du métal chromé et orné du style emblématique de Tristan Eaton, ce Dunny réinvente la célèbre plateforme artistique créée il y a 15 ans. Passant de la toile au vinyle de collection, ce Dunny en métal rend hommage aux 15 années durant lesquelles il a offert aux artistes et collectionneurs passionnés un espace de création. Édition limitée à 750 exemplaires dans le monde.

    $206.00

  • Sale -15% New York City Subway Maps IV HPM Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Plans du métro de New York IV HPM Print par Cope2 - Fernando Carlo

    Cartes du métro de New York IV Édition limitée Peinture en aérosol Embellie à la main Impressions pigmentaires HPM d'archives sur papier Moab Fine Art par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2019. Tirage d'art en édition limitée à 15 exemplaires, signé et numéroté. Format : 43,2 cm x 61 cm (17 x 24 pouces). « Plans du métro de New York IV », 2019. Tirage pigmentaire d'archive en couleurs avec embellissements à la main sur papier Moab Fine Art. Édition limitée à 15 exemplaires. Signée et numérotée au crayon en bas à gauche. Une déchirure de 1,25 cm (0,5 pouce) est visible sur la bordure inférieure gauche. L'intégration des récits urbains : les cartes du métro de New York de Cope2 IV « New York City Subway Maps IV » de Cope2 est une fusion dynamique entre l'énergie brute du graffiti et l'esthétique raffinée du Pop Art moderne, incarnant le pouls de la vie urbaine sur un objet tangible témoignant du quotidien new-yorkais. Cette série limitée de 2019, composée de seulement 15 exemplaires signés et numérotés, représente une contribution majeure au mouvement du Street Pop Art et du graffiti. Chaque pièce, de format 43 x 61 cm, est une impression pigmentaire d'archive rehaussée à la main sur papier Moab Fine Art, offrant un mélange unique de culture urbaine et d'art contemporain. La signature de Cope2 authentifie l'œuvre, et son numéro d'édition est inscrit au crayon en bas à gauche. L'un des exemplaires présente une petite déchirure de 1,3 cm, ajoutant à son authenticité. L'œuvre constitue une archive visuelle de l'histoire du graffiti new-yorkais, immortalisant cet art spontané, souvent éphémère, qui orne les plans du métro de la ville. Originaire du Bronx, Cope2 apporte à son travail authenticité et crédibilité, fort d'une réputation de plus de trente ans sur la scène graffiti. Son œuvre « New York City Subway Maps IV » reflète la nature complexe et stratifiée de l'art urbain, où tags et symboles s'entremêlent pour raconter l'histoire des divers habitants de la ville. À la croisée du street art et des beaux-arts chez Cope2 L'œuvre de Cope2 se situe à la croisée du street art et des beaux-arts, capturant l'essence de l'un dans la forme de l'autre. Ses pièces dépassent la simple représentation du graffiti ; elles sont le fruit de l'expérience vécue de l'artiste et de son interaction avec l'environnement urbain. Les couleurs vives et saturées, ainsi que les coups de pinceau énergiques, évoquent l'âge d'or du graffiti des années 1980 et 1990, lorsque des artistes comme Cope2 ne se contentaient pas d'embellir la ville, mais marquaient des territoires et exprimaient des identités. Le format limité de « New York City Subway Maps IV » et les embellissements réalisés à la main par Cope2 lui-même garantissent que chaque estampe est une œuvre unique, incarnant à la fois l'esprit du street art originel et la touche personnelle de l'artiste. La série encapsule la brutalité de la culture graffiti tout en la sublimant par la technique de l'estampe d'art, remettant en question les notions traditionnelles de ce qui constitue l'art et de qui est considéré comme un artiste. L'œuvre de Cope2 célèbre le langage visuel de la rue, présenté dans le contexte des beaux-arts. Elle offre un récit profondément ancré dans le tissu culturel new-yorkais, offrant un aperçu d'un mouvement qui a évolué de la marge vers le courant dominant. La série « New York City Subway Maps IV » rend non seulement hommage à l'histoire du street art, mais affirme également sa place dans la continuité de l'art contemporain. À travers son travail, Cope2 continue d'influencer et de façonner le dialogue autour du street art et du graffiti, garantissant ainsi que le dynamisme de la culture urbaine demeure un élément essentiel du discours du monde de l'art.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Sale -15% New York City Subway Maps IV PP HPM Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Plans du métro de New York IV PP HPM Impression par Cope2 - Fernando Carlo

    Cartes du métro de New York IV PP Épreuve d'imprimerie Édition limitée Peinture en aérosol Rehaussée à la main Impressions pigmentaires HPM d'archives sur papier Moab Fine Art par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Épreuve d'imprimerie PP 2019, signée et marquée PP, édition limitée, format 17 x 24 pouces. Cartes du métro de New York IV, impression pigmentaire d'archives en couleurs avec embellissements à la main sur papier Moab Fine Art. L'héritage artistique de Cope2 dans « New York City Subway Maps IV PP Printers Proof » L'œuvre « New York City Subway Maps IV PP Printers Proof » de Cope2 représente la confluence de l'authenticité urbaine et de l'innovation artistique au sein du Pop Art moderne. Cette édition limitée de 2019, signée et marquée par l'artiste, rend hommage à l'esprit brut de la culture de rue new-yorkaise. L'œuvre, mesurant 43 x 61 cm, est un tirage pigmentaire d'archive rehaussé à la main sur papier Moab Fine Art, reflétant l'essence même de la vie urbaine à travers des graffitis vibrants et des styles de tags audacieux. Figure emblématique du mouvement Graffiti Street Art, Cope2 capture dans son œuvre la vitalité visuelle et l'énergie chaotique qui ne s'arrête jamais de la ville. Son œuvre « New York City Subway Maps IV » représente le réseau de transport iconique et offre une toile de fond à l'histoire complexe du graffiti, devenu indissociable du métro new-yorkais. Les embellissements réalisés à la main témoignent de la touche personnelle de Cope2, faisant de chaque pièce un fragment unique du récit urbain de New York. Allier les techniques traditionnelles à l'esthétique urbaine L'édition Printers Proof de Cope2 brouille les frontières entre les techniques d'impression traditionnelles et l'esthétique urbaine du graffiti. Grâce à l'intégration d'embellissements manuels, chaque estampe transcende son statut de simple reproduction pour devenir une œuvre d'art à part entière. Cette série met en lumière la polyvalence de Cope2, artiste capable d'adapter l'art urbain, spontané et naturel, à l'impression. La série « New York City Subway Maps IV » est un artefact culturel qui reflète l'évolution de l'art urbain, d'un acte de rébellion à une forme d'expression artistique reconnue. L'œuvre de Cope2 a ainsi migré des surfaces éphémères des rames de métro vers la permanence du papier d'art, permettant de saisir, de préserver et d'apprécier la nature transitoire de l'art urbain au sein du vaste canon de l'art contemporain. L'édition limitée Printers Proof témoigne de l'attrait durable de l'art urbain et de son importance dans le contexte plus large de la culture populaire. Cette œuvre souligne l'importance de préserver le caractère éphémère du graffiti tout en offrant aux collectionneurs et amateurs d'art un moyen accessible d'appréhender le street art d'une manière inédite. « New York City Subway Maps IV PP Printers Proof » de Cope2 est un vibrant hommage aux rues de New York, un fragment tangible de l'âme artistique de la ville. À travers son travail, Cope2 continue de jouer un rôle essentiel dans l'évolution du street art et du graffiti, veillant à ce que la voix de la rue soit entendue et célébrée dans les galeries et collections du monde entier. Son œuvre demeure un carrefour dynamique de couleurs, de formes et de récits urbains, capturant l'essence même de la ville dans chaque trait de peinture et chaque tag dessiné à la main.

    $1,370.00 $1,165.00

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte