Produits
-
Dan Christofferson- Beeteeth Sérigraphie Mild Man-nerd par Dan Christofferson - Beeteeth
Mild Man-nerd, sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Sérigraphie 3 couleurs, 45,7 x 61 cm, extraite de mon exposition « Manners before Mayhem » à la galerie Kayo – Dan Christofferson
$217.00
-
Isaac C0rdal Impression d'archivage d'échec mimétique par Isaac C0rdal
Estampe d'art en édition limitée, « Mimetic Failure Archival Pigment Fine Edition Print », sur papier photo Hahnemühle 308 g/m², par l'artiste Isaac Cordal, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format A4 (29,8 x 22,2 cm). Impression pigmentaire d'archives sur papier Hahnemühle 308 g/m² (21 x 30 cm). L'échec mimétique par Isaac Cordal « Mimetic Failure » est une estampe d'art saisissante, réalisée à partir de pigments d'archives, par Isaac Cordal, figure internationalement reconnue du street art et du graffiti. Sortie en 2016, cette édition limitée fait partie d'une série de 25 tirages, chacun signé et numéroté par l'artiste. Mesurant 21 x 30 cm (11,75 x 8,75 pouces) et imprimée sur papier Hahnemühle Photo Rag 308 g/m², l'œuvre illustre le style caractéristique de Cordal, qui mêle sculptures miniatures et environnements urbains pour créer des récits visuels stimulants. L'art reflète la société « Mimetic Failure » met en scène l'une des figurines miniatures minutieusement réalisées par Cordal, placée dans un décor urbain surréaliste. Le personnage principal, tenant un canard gonflable et vêtu d'une tenue de tous les jours, se tient devant un petit portrait encadré, fixé sur un mur de béton. La juxtaposition de l'attitude humble et quelque peu fantaisiste de la figurine miniature avec le fond industriel rigide évoque les thèmes de l'aliénation sociale et de l'absurdité de l'existence moderne. L'humour subtil de la scène, combiné à son commentaire poignant sur le comportement humain, fait de cette œuvre un exemple saisissant de la capacité du street art à susciter des émotions profondes. L'approche visionnaire d'Isaac Cordal Isaac Cordal, originaire de Galice, en Espagne, est reconnu pour son approche singulière du street art. À travers des sculptures miniatures stratégiquement placées dans le paysage urbain, Cordal crée des scènes qui invitent à la réflexion sur l'humanité, la politique et les complexités de la vie contemporaine. Ses œuvres mêlent souvent un humour subtil à une critique sociale incisive, capturant des moments de vulnérabilité et d'absurdité. « Mimetic Failure » illustre le talent de Cordal pour transformer les espaces du quotidien en lieux d'introspection, invitant les spectateurs à considérer les petits détails, souvent négligés, de leur environnement et leur lien avec les enjeux de société plus vastes. Un objet de collection rare Cette estampe en édition limitée est réalisée selon les normes les plus exigeantes en matière d'impression pigmentaire d'archivage sur papier Hahnemühle Photo Rag 308 g/m², reconnu pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles. L'utilisation de matériaux d'archivage garantit la préservation de l'éclat et des détails de l'œuvre au fil du temps, en faisant un ajout précieux à toute collection. Tirée à seulement 25 exemplaires, « Mimetic Failure » est une pièce rare et recherchée par les collectionneurs d'art urbain et d'œuvres inspirées du graffiti. Le format A4 offre une grande flexibilité d'exposition, tandis que son échelle intimiste renforce la profondeur narrative de l'œuvre. « Mimetic Failure » d'Isaac Cordal témoigne du pouvoir de l'art urbain à susciter la réflexion et le dialogue. En combinant son savoir-faire sculptural complexe à la brutalité des environnements urbains, Cordal crée un récit à la fois ludique et profond. Cette estampe en édition limitée illustre son talent pour transformer des moments ordinaires en réflexions extraordinaires sur la condition humaine.
$291.00
-
Matthew Grabelsky Bonjour Kitties AP
Achetez Hello Kitties AP Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Signa Smooth 300 g/m² par l'artiste Matthew Grabelsky, Street Pop Art Graffiti Legend. AP Artist Proof 2021 Signé 30x35.5 Edition Limitée
$514.00
-
Jeff Gillette Peinture originale au pochoir de peinture en aérosol Minksy par Jeff Gillette
Œuvre originale et unique de Minsky, technique mixte, peinte à la main à la bombe 7 couleurs et au pochoir sur papier beaux-arts par le célèbre artiste pop Jeff Gillette. Peinture originale signée de 2018, format 8,5 x 11 pouces Jeff Gillette (né en 1959) Minsky, 2018 Technique mixte sur papier 27,9 x 21,6 cm (feuille) Signé et titré en bas
$820.00
-
Jeff Gillette Minnie Période 12 Peinture originale au pochoir par Jeff Gillette
Minnie Period 12 Édition limitée, pochoir aérosol HPM 9 couleurs et acrylique sur toile tendue sur châssis, par Jeff Gillette, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2020, réalisée au pochoir, à la peinture acrylique en aérosol, format 20 x 24 pouces. L'œuvre « Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas » de Jeff Gillette est une pièce majeure du pop art, du street art et du graffiti. Caractérisée par l'utilisation d'images iconiques mêlées à des paysages urbains âpres, elle offre un commentaire percutant sur la société de consommation et le déclin social. Jeff Gillette, artiste américain de renom, est surnommé « l'homme qui détruit Disneyland », car il utilise fréquemment des figures Disney familières et nostalgiques sur des fonds dystopiques. Dans cette œuvre, la figure reconnaissable de Minnie Mouse est manipulée dans un style de pochoir graffiti non conventionnel, soulignant l'essence même du street art à l'état brut. « Period 12 » fait référence aux règles prématurées de Minnie et au numéro de la toile. Gillette imprègne cette œuvre d'un mélange paradoxal d'innocence et de désespoir. Ce contraste critique non seulement notre société saturée de médias, mais invite également les spectateurs à s'interroger sur l'influence des entreprises sur notre conscience culturelle collective. Avec sa représentation sans fard de la tension entre culture populaire et réalité, la toile originale « Minnie Period 12 Hand Stencil » de Jeff Gillette s'impose comme un exemple éloquent d'art pop et urbain contemporain.
$740.00
-
Tran Nguyen Miranda et Caliban Giclee Print par Tran Nguyen
Impression giclée en édition limitée de l'œuvre Miranda et Caliban sur papier d'archivage de qualité musée 310 g/m² par l'artiste de graffiti de la culture pop Tran Nguyen. Miranda et Caliban par Tran Nguyen. Tirage d'art giclée sur papier Canson Aquarelle 310 g/m² de qualité musée, 33 x 46 cm. Édition limitée à 75 exemplaires signés et numérotés. Imprimé avec amour par Static Medium. « Je peins souvent des figures enveloppées par la nature, comme des oiseaux. Je m'intéresse à la relation entre les deux et à la manière dont elles coexistent sur le plan pictural. » - Tran Nguyen
$218.00
-
Ben Frost Miss Piggy sur papier buvard Ozempic, estampe d'archives de Ben Frost
Miss Piggy sur papier buvard Ozempic, estampe d'archives par Ben Frost, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée 2025 de tirage pigmentaire d'archives à déterminer sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2025. Les éditions limitées sur buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Miss Piggy sur Ozempic par Ben Frost : Glamour, médicaments et satire pop urbaine L'estampe d'archives « Miss Piggy On Ozempic Blotter Paper » de Ben Frost, sortie en 2025, marque une nouvelle étape dans l'exploration par l'artiste de l'esthétique pharmaceutique et des icônes de la culture pop. Imprimée en édition limitée sur papier buvard perforé avec des pigments d'archives, cette œuvre de 19 x 19 cm place Miss Piggy – sans doute le personnage le plus exubérant et soucieux de son corps des Muppets – au cœur d'une fusion satirique entre la vanité des célébrités et l'obsession contemporaine pour les médicaments amaigrissants. Miss Piggy est représentée dans son glamour rose classique, avec ses cils, ses perles et son insolence caractéristiques, contrastant avec le design commercial austère de l'emballage d'Ozempic. Faisant référence au sémaglutide, aux étiquettes des ordonnances et au coût exorbitant des soins de santé américains, l'œuvre dénonce la dépendance croissante de la société aux produits pharmaceutiques à visée esthétique. L'art urbain pop et le graffiti rencontrent le consumérisme médical Ben Frost, connu pour son utilisation audacieuse et controversée des emballages commerciaux comme support visuel, transforme le marketing pharmaceutique en outil narratif. Le choix de Miss Piggy comme personnage confère au message une ironie mordante. La collision entre le divertissement enfantin et les complexes des adultes concernant la beauté, la taille et le contrôle résonne tout au long de la composition. Cette œuvre n'est pas seulement une parodie, mais aussi une critique visuelle, interrogeant le rapport du public à une santé commercialisée comme un produit de vanité et la marchandisation de l'estime de soi. Le format du buvard, perforé et à collectionner, renforce l'idée du médicament comme un artefact culturel consommable : quelque chose à prendre, à partager, à diviser ou à utiliser pour construire son identité. Le rôle des icônes féminines dans les récits de la pop urbaine L'exagération de la féminité de Miss Piggy et son statut d'icône culturelle sont habilement détournés dans cette composition. Son personnage devient une métaphore visuelle de la quête incessante de la perfection visuelle. L'œuvre de Ben Frost interroge souvent ceux qui définissent ces normes et ceux qui en profitent. Ici, l'emballage d'un médicament contre le diabète, autrefois confidentiel, désormais associé à la chirurgie esthétique pour la perte de poids, devient le piédestal moderne sur lequel les icônes sont érigées et critiquées. Cette collision entre design commercial et pouvoir d'attraction des stars animées crée une tension entre innocence et marchandisation, utilisant les techniques du street art et du graffiti pour satiriser la rapidité avec laquelle la culture recycle ses idoles et ses problématiques. Support buvard et provocation psychédélique Réalisée en collaboration avec Zane Kesey, qui a perforé à la main les éditions buvard, cette œuvre fait subtilement référence à la contre-culture et à l'histoire des médias psychédéliques. Si Ozempic est commercialisé comme une drogue transformatrice, le format imprimé lui-même évoque des états de conscience modifiés. L'utilisation d'une icône pop comme Miss Piggy confère à l'estampe une dimension critique, non seulement des normes de beauté, mais aussi de la consommation en général – qu'il s'agisse de drogues, de célébrité ou de nostalgie des dessins animés. « Miss Piggy On Ozempic » est une satire mordante des priorités culturelles à l'ère du bien-être factice et de la manipulation de l'image. C'est une œuvre audacieuse, subversive et indéniablement signée Frost.
$550.00
-
Lauren YS Sérigraphie Mobius Teal PP par Lauren YS
Épreuve sérigraphique Mobius Teal PP par Lauren YS, impression sérigraphique 3 couleurs réalisée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², édition limitée, art pop urbain et graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2019, signée et marquée PP, édition limitée, format 18x14 La vision artistique de Lauren YS dans « Mobius Teal PP » L'œuvre « Mobius Teal PP » de Lauren YS s'impose comme un exemple saisissant d'art urbain pop contemporain, mêlant la fluidité du graffiti à la minutie de la sérigraphie. Cette épreuve d'artiste (PP), tirée et signée à la main par l'artiste en 2019, est une sérigraphie trois couleurs en édition limitée sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m². Signée, elle atteste de son caractère unique au sein du tirage. Ses dimensions de 45,7 x 35,6 cm (18 x 14 pouces) encadrent un récit visuel à la fois surréaliste et expressif. Symbolisme dans « Mobius Teal PP » L'estampe « Mobius Teal PP » de Lauren YS témoigne de sa fascination pour le surréalisme et le monde marin, offrant une représentation saisissante de pieuvres dans une boucle infinie. Le titre, « Mobius », fait référence au ruban de Möbius, une surface à une seule face et une seule limite, symbolisant l'infini, la continuité et la nature cyclique de l'univers. Ce concept est élégamment rendu par l'entrelacement des tentacules des pieuvres, représentées dans un mouvement perpétuel sur le fond turquoise contrastant. Le choix de la couleur dans « Mobius Teal PP » n'est pas seulement esthétique : le turquoise sert de toile de fond, évoquant les profondeurs de l'océan, un royaume mystérieux souvent associé à l'inconscient. La juxtaposition des encres rose et noire confère à l'estampe une dynamique vibrante, soulignant la fluidité et la grâce des céphalopodes, créatures réputées pour leur intelligence et leur capacité d'adaptation. La technique et le médium de Lauren YS Lauren YS utilise avec finesse la technique de la sérigraphie, une méthode traditionnellement associée au mouvement pop art et à la diffusion spontanée du street art. Chaque couche de couleur de « Mobius Teal PP » est appliquée avec méticulosité, témoignant du travail manuel et du souci du détail de l'artiste. Le papier Coventry Rag, reconnu pour sa qualité et sa durabilité, garantit la pérennité de chaque tirage, véritable témoignage de la vision de l'artiste, et préserve l'éclat des encres au fil du temps. L'importance d'une épreuve d'imprimeur dans le monde de l'art est capitale. Généralement réservées à l'usage personnel de l'artiste ou à des fins d'archivage, les épreuves d'imprimeur sont souvent considérées comme plus précieuses en raison de leur rareté et de l'implication directe de l'artiste dans leur production. La mention « PP » sur « Mobius Teal PP » indique son appartenance à un groupe restreint d'épreuves précédant le tirage officiel en édition limitée, recherchées par les collectionneurs pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste. Impact et héritage du Street Pop Art L'œuvre « Mobius Teal PP » occupe une place importante dans le travail de Lauren YS et s'inscrit plus largement dans le contexte du pop art urbain. L'artiste brouille les frontières entre l'énergie subversive du street art et la précision rigoureuse de l'estampe d'art, créant des œuvres qui trouvent un écho auprès d'un large public. La contribution de Lauren YS à ce domaine reflète une évolution contemporaine du pop art urbain, où le graffiti traditionnel fusionne avec une esthétique d'avant-garde pour donner naissance à de nouvelles expressions artistiques. En tant qu'artiste, Lauren YS se situe à l'avant-garde de cette évolution, repoussant les limites du pop art urbain et du graffiti. « Mobius Teal PP », avec son design complexe et son symbolisme profond, est un phare illustrant le potentiel illimité de ces formes d'art. C'est une célébration de la capacité du médium à orner les paysages urbains et à transmettre des récits complexes et introspectifs grâce au jeu subtil de l'encre et de l'imagination.
$620.00
-
Lauren YS Sérigraphie Mobius White PP par Lauren YS
Épreuve sérigraphique d'imprimante Mobius White PP par Lauren YS, impression sérigraphique 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², édition limitée, œuvre d'art pop street et graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2019, signée et marquée PP, édition limitée, format 18x14 Lauren YS et l'impression sérigraphique « Mobius White PP » « Mobius White PP » est une sérigraphie saisissante de l’artiste Lauren YS, faisant partie d’une série en édition limitée qui mêle la vitalité du pop art aux courants alternatifs du street art et du graffiti. Tirée à la main en quatre couleurs sur papier d’art Coventry Rag 290 g/m², cette sérigraphie, initialement publiée en 2019 en tant qu’épreuve d’artiste (PP), illustre avec éclat le style unique de l’artiste. Signée et marquée PP, l’œuvre mesure 45,7 x 35,6 cm et présente une représentation complexe de pieuvres entrelacées, un motif récurrent dans l’œuvre de Lauren YS. Complexité visuelle et symbolisme Lauren YS, alias Squid.licker, est reconnue pour ses créations audacieuses et complexes, ainsi que pour son goût pour les sujets surréalistes et oniriques qui défient la narration traditionnelle. L'œuvre « Mobius White PP » ne fait pas exception, offrant au spectateur un tableau fascinant de céphalopodes enchevêtrés dans une boucle infinie. L'utilisation du ruban de Möbius, une surface unidirectionnelle non orientable, ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'infini, la continuité et la nature cyclique de l'existence. Le choix des pieuvres comme point focal est riche de symbolisme. Ces créatures sont souvent associées au mystère et à la flexibilité, des caractéristiques qui font écho à la nature fluide et dynamique du street art. L'intégration de teintes roses et bleues vibrantes sur le papier blanc immaculé crée un effet visuel saisissant, soulignant la fluidité et le mouvement au sein de l'image statique. Processus et technique artistiques L'approche de Lauren YS pour cette estampe, utilisant la technique de la sérigraphie, témoigne d'un processus manuel à la fois artisanal et précis. La sérigraphie, technique particulièrement prisée dans le street art et le pop art pour sa capacité à produire des couches de couleurs vives et texturées, confère à cette œuvre une qualité tactile qui contraste avec son support bidimensionnel. Chaque couleur du papier « Mobius White PP » est appliquée une à une, exigeant un alignement précis pour obtenir le niveau de détail et la profondeur de l'image finale. Le choix du papier Coventry Rag souligne l'engagement de l'artiste envers la qualité et la pérennité. Ce type de papier est particulièrement apprécié des artistes plasticiens pour sa durabilité et sa capacité à conserver les couleurs sans altération, ce qui en fait un choix idéal pour une estampe destinée à traverser les âges. La place de Lauren YS dans l'art contemporain Sur la scène artistique contemporaine, Lauren YS s'est forgé un espace qui transcende toute catégorisation facile, mêlant les influences de la bande dessinée, du muralisme et des esthétiques traditionnelles japonaises et chinoises. « Mobius White PP » illustre sa capacité à naviguer et à fusionner ces divers langages visuels en un tout cohérent qui parle à un public international. En tant qu'épreuve d'imprimerie en édition limitée, « Mobius White PP » occupe une place particulière dans la collection d'œuvres de Lauren YS. Les imprimeurs conservent généralement les épreuves d'imprimerie comme référence ; elles sont souvent considérées comme une version plus intime d'une édition imprimée, portant les marques du processus d'impression lui-même. La mention « PP » sur cette estampe signifie qu'elle fait partie d'un tirage limité, mais aussi qu'elle porte la marque directe de l'artiste. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Mobius White PP » témoigne de l'évolution constante du genre. L'œuvre de Lauren YS continue de repousser les limites de la perception et de l'expérience du street art dans l'espace public et sur le marché des collectionneurs. Cette estampe, par son jeu entre sensibilité artistique urbaine et exécution digne des beaux-arts, capture l'essence de cette dynamique et continue d'inspirer le dialogue au sein de la communauté artistique.
$620.00
-
Fugscreens Modest Mouse Columbus OH 2014 Sérigraphie par Fugscreens
Affiche de concert en édition limitée Modest Mouse Columbus OH 2014, impression sérigraphique artisanale sur papier d'art par Fugscreens. Édition limitée à 225 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 18 x 24 pouces. Groupe de musique Modest Mouse, Columbus, Ohio, 2014. LC Pavilion Theater. Homme dans la jungle combattant des tortues tenant une femme inconsciente. Encre métallique argentée. Affiche de concert en édition limitée de Modest Mouse à Columbus, Ohio, en 2014, par Fugscreens L'affiche du concert de Modest Mouse à Columbus (Ohio) en 2014, réalisée par Fugscreens, est un exemple audacieux et surréaliste de la fusion entre le pop art urbain, le graffiti et la culture musicale. Conçue comme une sérigraphie commémorative pour le concert du groupe au LC Pavilion de Columbus, dans l'Ohio, cette œuvre artisanale fusionne avec brio narration visuelle et esthétique underground. Signée et numérotée dans une édition limitée à 225 exemplaires, cette affiche de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) est à la fois un objet de collection et une pièce maîtresse, incarnant l'énergie brute et les thèmes excentriques souvent associés à la musique de Modest Mouse. L'impact visuel et la composition artistique L'affiche créée par Fugscreens est à la fois chaotique et captivante. Elle met en scène un décor de jungle où une silhouette musclée se livre à un combat acharné contre des tortues géantes, tout en soutenant une femme inconsciente. Les traits exagérés, le style bande dessinée et le sujet surréaliste font de cette œuvre un exemple incontestable de street art et de graffiti. L'illustration, pleine de dynamisme, entraîne le spectateur dans un récit inattendu, à la fois mythique et absurde. Le pointillisme et la texture détaillée créent un effet de superposition, ajoutant de la profondeur à la composition tout en conservant un aspect artisanal et imparfait. La palette de couleurs, composée de verts terreux, de bleus doux et de rouges sourds, confère à l'œuvre une ambiance pulp vintage. L'utilisation marquée des contours et des ombres renforce le côté dramatique de la scène, rendant les personnages principaux encore plus imposants et intenses. Le placement du nom du groupe en haut de l'affiche, dans une typographie nette mais légèrement vieillie, contraste fortement avec les images sauvages situées en dessous, renforçant l'idée que la musique elle-même peut être à la fois chaotique et structurée. Symbolisme et esthétique du street art, du pop art et du graffiti L'imagerie de cette affiche de concert s'inscrit dans les thèmes souvent explorés par le street art et le graffiti : la violence, la nature, le surréalisme et le commentaire social. L'étrange scène de combat pourrait être interprétée comme une métaphore de la lutte, de la survie, voire de l'absurdité de la vie moderne, des thèmes récurrents dans les paroles de Modest Mouse. La présence de tortues comme adversaires ajoute une touche d'ironie et d'humour, subvertissant l'imagerie héroïque traditionnelle et incitant le spectateur à s'interroger sur la logique du combat. La femme inconsciente, blottie dans les bras du personnage central, évoque l'esthétique des bandes dessinées ou des romans d'aventure vintage, mais avec une absurdité assumée qui confère à la scène un caractère critique plutôt qu'une glorification de l'action. La technique de sérigraphie artisanale renforce le côté brut de l'œuvre, à l'instar des graffeurs qui valorisent l'imperfection et la texture dans leurs créations. Les couches d'encre créent une qualité tactile que les impressions numériques ne peuvent reproduire, soulignant le caractère artisanal et inspiré de la rue de l'œuvre. Cette estampe illustre comment les affiches de concerts, à l'instar des peintures murales et des graffitis, prolongent la culture underground, véhiculant la même énergie rebelle et le même défi aux conventions du design dominant. Importance culturelle et de collection de l'estampe Tirage limité, signé et numéroté, l'affiche du concert de Modest Mouse à Columbus (Ohio) en 2014 revêt une grande valeur auprès des collectionneurs d'objets de musique et d'art urbain (pop art et graffiti). Son format 45,7 x 61 cm permet d'apprécier pleinement les détails les plus fins, ce qui en fait une pièce de collection idéale pour les fans du groupe et d'art urbain contemporain. L'engagement de Fugscreens envers l'impression sérigraphique artisanale garantit l'authenticité de chaque exemplaire, avec de subtiles variations qui rendent chaque tirage unique. L'imagerie surréaliste et chaotique de l'affiche capture l'essence même de la musique de Modest Mouse : imprévisible, introspective et audacieuse, qui n'hésite pas à défier les conventions. À l'instar des artistes de rue qui se réapproprient l'espace urbain par des visuels percutants, cette affiche adopte une approche non traditionnelle du design, dépassant le simple branding pour s'inscrire dans le récit artistique. Elle sert à la fois d'outil promotionnel et d'œuvre d'art à part entière, prouvant ainsi le lien indissociable qui unit musique et art visuel dans la construction des récits culturels.
$275.00
-
Nimit Malavia Impression Giclee Moments Before Crisis par Nimit Malavia
Moments Before Crisis Artwork Giclée en édition limitée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag par l'artiste de graffiti pop culture Nimit Malavia. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.
$330.00
-
SSUR- Ruslan Karablin Mona Ape Giclee Print par SSUR- Ruslan Karablin
Mona Ape Pop Street Artwork, impression giclée en édition limitée sur papier Velvet Rag 300 g/m² par l'artiste moderne de graffiti urbain SSUR- Ruslan Karablin. Édition limitée signée de 50 exemplaires, édition 2022. Dimensions de l'œuvre : 20,87 x 30,32 pouces. Gestion du pliage jusqu'à la zone centrale de l'image
$299.00
-
Victo Ngai Money Horse Giclee Print par Victo Ngai
Œuvre d'art Money Horse, impression d'art en édition limitée Giclée sur papier Hahnemühle Museum Etching 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.
$262.00
-
Joe Ledbetter Jouet d'art d'affaires de singe par Joe Ledbetter
Monkey-Business, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de rue Joe Ledbetter. Édition limitée 2015 à 500 exemplaires. Format de l'œuvre : 10x8. Affiché dans la boîte PDG ? Salarié ? Quoi qu’il en soit, Monkey est prêt pour la course effrénée du monde des affaires avec son costume et son air renfrogné habituel. Il est accompagné d’un oiseau autoritaire qui lui ordonne de gagner de l’argent.
$200.00
-
Nate Duval Sérigraphie Singe Éléphant par Nate Duval
Sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, représentant un singe et un éléphant, par l'artiste Nate Duval. Édition limitée, œuvre d'art pop. Œuvre d'art signée en édition limitée de 2014, format 8x8
$27.00
-
Joe Ledbetter Singe Good Morning Sunshine Art Toy par Joe Ledbetter
Singe - Good Morning Sunshine, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Joe Ledbetter. Édition limitée 2014 à 500 exemplaires. Format de l'œuvre : 10x8. Affiché dans la boîte Reprenant le tableau qui a inspiré le personnage, le coloré « Good Morning Sunshine » est prêt (enfin, presque…) pour la nouvelle journée, une tasse de café à la main, une cigarette et un oiseau un peu trop joyeux. Dans l’édition originale, le singe porte son caleçon et arbore la même expression maussade que dans toutes les autres versions.
$200.00
-
Joe Ledbetter Singe Lava Art Toy par Joe Ledbetter
Monkey-Lava, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de rue Joe Ledbetter. Édition limitée 2014 à 100 exemplaires. Format de l'œuvre : 10x8. Affiché dans la boîte « Monkey » s'inspire du tableau original « Good Morning Sunshine » de Joe Ledbetter. Personnage emblématique de l'artiste, Monkey reflète parfaitement notre état d'esprit au réveil, lorsque nous avançons péniblement dans la jungle de la vie. La version LAVA traditionnelle, toujours très appréciée, a été présentée pour la première fois sur notre stand (n° 4851) au Comic-Con de San Diego en 2014. Édition limitée à 100 exemplaires.
$226.00
-
Joe Ledbetter Singe Snow Art Toy par Joe Ledbetter
Singe-Neige, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Joe Ledbetter. Édition limitée 2014 à 100 exemplaires. Format de l'œuvre : 10x8. Affiché dans la boîte Qui aime le froid ? Personne ! Les hivers sont de plus en plus longs et froids, et Snow Monkey n'en est pas du tout content !
$226.00
-
Ben Kehoe Impression d'archivage d'interruption monolithique par Ben Kehoe
Tirages d'art en édition limitée Monolithic Interruption, réalisés à partir de pigments d'archives sur papier d'archivage 100% coton, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ben Kehoe. 20 po x 16 po, bordure blanche de 1,25 po x 1 po incluse. Imprimé sur coton lisse Innova 315 g/m², blanc pur, 100 % coton – signé et numéroté.
$217.00
-
Tratos Moonchild Archival Print par Tratos
Estampe d'art en édition limitée Moonchild, réalisée avec des pigments d'archivage sur papier blanc brillant 340 g/m² par l'artiste Tratos. Édition numérotée et signée de 50 exemplaires (2022). Papier beaux-arts velours blanc brillant, résistant à l'eau, 340 g, fabriqué à partir de fibres de coton à 100 %.
$243.00
-
Xiau-Fong Wee Impression Giclée Moooo par Xiau-Fong Wee
Œuvre d'art Moooo, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Xiau-Fong Wee. Xiau-Fong Wee - « Moooo », tirage d'art giclée en édition limitée à 40 exemplaires, signés et numérotés
$103.00
-
Skinner Morrigan Lupus Giclee Print par Skinner
Morrigan Lupus, estampe giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. N° 1/100 Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$224.00
-
Laura Bifano Impression d'archives Morsel HPM par Laura Bifano
Morsel, tirages d'art en édition limitée, pigments d'archivage, rehaussés à la main sur papier 330 g/m², par Laura Bifano, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Ce tableau a été initialement conçu pour une exposition à la galerie Thinkspace intitulée « Les récoltes de la saison ». J’avais d’abord exploré quelques idées, mais rien ne semblait se concrétiser jusqu’à ce que je fasse un voyage en voiture sur l’île de Vancouver pour rendre visite à ma famille. Le paysage était d’une beauté époustouflante : des terres agricoles d’un vert émeraude parsemées de moutons en pâture. Je m’en suis inspirée pour créer cette toile. J’ai toujours adoré les peintures pastorales anglaises et j’ai su immédiatement que je voulais créer quelque chose dans le même esprit. J’ai décidé d’introduire un élément prédateur dans cette scène par ailleurs idyllique, et une famille de loups m’a semblé tout à fait appropriée. À cette époque, je regardais aussi en boucle des documentaires animaliers de la BBC, ce qui m’a plongée dans une profonde réflexion sur les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance. Je pense que l’ajout de ces moutons artificiels en pixels apporte une touche de fantaisie et de légèreté à une image qui serait autrement morbide. » – Laura Bifano
$86.00
-
Task One Motel Hotel Original Dunny Town Art Jouet par Task One
Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO
$310.00
-
Flying Fortress Sérigraphie Mère par Flying Fortress
Sérigraphie artisanale 10 couleurs « Mother » sur papier Tauro Sappi 300 g/m² par l'artiste pop graffiti Flying Fortress. Œuvre d'art urbain rare en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Format : 27,5 x 19,5 pouces. Légère bosse sur la marge extrême gauche
$533.00
-
Jason Freeny Sculpture Mr Twisty par Jason Freeny
Mr Twisty, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Jason Freeny. Figurine d'art en vinyle de 23 cm (9 pouces), édition limitée à 300 exemplaires, neuve en boîte (2021). Jason Freeny revient avec une nouvelle création originale : Mr. Twisty ! Sculptée à la main par l’artiste en pâte époxy, cette pièce ludique évoque les manèges qui ont bercé notre enfance. Réplique fidèle des manèges grandeur nature, Mr. Twisty reproduit chaque détail avec une précision remarquable : de la boîte à pièces à la selle, en passant par les coutures et les attaches, tout y est ! Désormais disponible en édition limitée, Mr. Twisty promet des aventures imaginaires sans fin !
$450.00
-
Jason Freeny Monsieur Twisty
Achetez l'œuvre d'art de collection en vinyle Mr Twisty en édition limitée par le graffeur de rue Jason Freeny. 2021 9" Vinyl Art Toy Édition Limitée de 300 Jason Freeny revient avec un nouveau design original, Mr. Twisty ! À l'origine sculptée à la main par l'artiste à l'aide d'argile époxy, cette pièce amusante rappelle les manèges pour enfants qui ont rempli bon nombre de nos enfances. Faisant référence à des manèges pour enfants grandeur nature, M. Twisty a pris en compte tous les détails; de la boîte à monnaie à la selle, aux coutures et aux attaches, tout est là ! Maintenant transformé en un objet de collection en édition limitée, partez pour des manèges imaginatifs sans fin avec M. Twisty !
$450.00
-
BE@RBRICK Muhammad Ali Andy Warhol 100% & 400% Be@rbrick
Muhammad Ali Andy Warhol 100% & 400% BE@RBRICK Figurines d'art en vinyle en édition limitée, objets de collection urbains Andy Warhol et Medicom Toy collaborent à nouveau pour le Bearbrick Muhammad Ali. Ce Bearbrick est orné d'une impression à l'eau intégrale, rendant chaque pièce unique.
$335.00
-
Jo Dery Tirage d'archive Munk par Jo Dery
Estampe d'art en édition limitée Munk Archival Pigment sur papier d'art par l'artiste Jo Dery. Édition 2014 de 100 tirages d'archives COA Munk par Jo Dery
$31.00
-
SSUR- Ruslan Karablin Murderpants Sanctuary Red Vinyl Art Toy par SSUR - Ruslan Karablin
Achetez Murderpants Sanctuary Red Limited Edition Vinyl Art Toy Sculpture Oeuvre de collection par l'artiste pop moderne SSUR - Ruslan Karablin. 2022 Édition limitée de 666 illustrations Taille 15,5 Neuf dans la boîte Estampillé/Imprimé "Murderpants est de RETOUR cette fois sous la forme Sanctuary Red dans le cadre d'une collaboration spéciale avec SSUR, une marque de streetwear du cerveau créatif, Ruslan Karablin. Avec ses racines à Odessa, en Ukraine, la philosophie de SSUR englobe l'ingéniosité subversive avec des influences issues de l'art impérial, coups secrets et propagande militariste. » -Superplastique
$222.00
-
SSUR- Ruslan Karablin Murderpants Sanctuary Red Vinyl Art Toy par SSUR - Ruslan Karablin
Murderpants Sanctuary Rouge Édition Limitée Sculpture d'Art en Vinyle Œuvre de Collection de l'Artiste Pop Moderne SSUR- Ruslan Karablin. Édition limitée 2022 à 666 exemplaires. Œuvre d'art de 15,5 pouces. Neuve en boîte. Estampillée/imprimée. Murderpants fait son grand retour, cette fois-ci dans l'élégante édition Sanctuary Red, grâce à un partenariat exclusif avec SSUR, marque de streetwear avant-gardiste fondée par le visionnaire Ruslan Karablin. Originaire d'Odessa, en Ukraine, SSUR incarne un esprit de créativité rebelle, puisant son inspiration dans des sources aussi diverses que l'art classique, les gestes clandestins et la propagande d'inspiration militaire. Murderpants Sanctuary est une figurine en vinyle créée par SSUR, un projet de l'artiste et designer Ruslan Karablin. Né en Russie et ayant grandi à New York, Ruslan Karablin a fondé SSUR, acronyme de « Sub Sur Face », en 1990. SSUR est une marque de streetwear qui transcende les frontières conventionnelles entre art, design et mode, puisant son inspiration dans les expériences et les intérêts variés de Karablin. La figurine Murderpants Sanctuary est une pièce de collection qui met en valeur le style et l'esthétique uniques de l'artiste. Son design mêle des éléments urbains sombres à des concepts ludiques et imaginatifs, caractéristiques de nombreuses œuvres de Karablin. Les figurines en vinyle sont de plus en plus populaires auprès des collectionneurs et des passionnés, qui apprécient l'originalité et le savoir-faire de chaque pièce.
$330.00
-
Nate Duval Paon 2- Rétro
Achetez Peacock 2 - Sérigraphie 5 couleurs rétro tirée à la main sur papier d'art par l'artiste Nate Duval en édition limitée Pop Art. 2014 Signé et numéroté édition limitée de 100 oeuvre taille 8 x 10
$201.00
-
Casey Weldon Mutant Cat 8 Giclee Print par Casey Weldon
Reproduction giclée en édition limitée de l'œuvre « Mutant Cat 8 » sur papier beaux-arts 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Casey Weldon.
$198.00
-
Raid71 Sérigraphie bleue « My Heart and Soul » par Raid71
Sérigraphie bleue « My Heart and Soul » de Raid71, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 40 exemplaires (2023). Sérigraphie de 18 x 30 pouces représentant Mickey Mouse stylisé avec des tatouages Disney et Star Wars. La fusion culturelle dans l'œuvre de Raid71 Raid71, artiste reconnu pour son œuvre audacieuse et souvent complexe, a créé une sérigraphie qui illustre à merveille l'interaction entre culture populaire et art. Tirée à la main sur papier d'art, cette pièce est une édition limitée, signée et numérotée par l'artiste, ce qui en fait un objet de collection. Mesurant 45,7 x 76,2 cm, son format met en valeur les détails et les couleurs, invitant le spectateur à examiner de plus près les motifs entrelacés. Au premier abord, « My Heart and Soul » peut sembler un simple hommage au personnage classique de Mickey Mouse. Cependant, en y regardant de plus près, l'estampe révèle un ensemble complexe de tatouages faisant référence à d'autres icônes culturelles majeures, notamment des éléments de Disney et de Star Wars. Ce mélange de symboles constitue un choix esthétique et un procédé narratif, racontant une histoire qui traverse les époques et les univers de la culture populaire. Le street art, le pop art et le graffiti constituent depuis longtemps une force dynamique et transformatrice dans la culture visuelle, offrant aux artistes un espace pour remettre en question les normes, exprimer des commentaires sociaux et réinterpréter des images iconiques. L'estampe sérigraphique bleue « My Heart and Soul » de Raid71 incarne cet esprit, présentant une figure familière ornée d'une tapisserie de tatouages symboliques qui fusionnent nostalgie et modernité. Techniques et traditions de la sérigraphie La technique de la sérigraphie, choisie par Raid71 pour cette œuvre, est un procédé minutieux et artisanal, reconnu pour sa capacité à produire des couleurs vibrantes et saturées ainsi que des images d'une grande netteté. Le tirage manuel d'une sérigraphie exige précision et savoir-faire, rendant chaque pièce unique. Cette méthode traditionnelle d'impression s'inscrit dans l'esprit du pop art et du graffiti, où la main de l'artiste est valorisée et où l'acte physique de création fait partie intégrante du récit de l'œuvre. La sérigraphie a une riche histoire dans le pop art et le street art, des artistes comme Andy Warhol ayant popularisé cette technique dans les années 1960. L'utilisation de cette méthode par Raid71 établit une filiation directe avec le mouvement pop art, tandis que le sujet et le style de l'œuvre l'inscrivent pleinement dans le débat contemporain du street art. Reflets de la culture pop dans l'art moderne « My Heart and Soul » est bien plus qu'une œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui reflète l'influence omniprésente de la culture populaire dans la société moderne. Les tatouages qui ornent ce personnage iconique ne sont pas le fruit du hasard ; ce sont des emblèmes soigneusement choisis, que de nombreux spectateurs reconnaîtront et auxquels ils s'identifieront. En intégrant ces symboles à son œuvre, Raid71 invite à réfléchir à l'impact des médias et du divertissement sur notre conscience collective. Ce mélange de références à la culture populaire au sein de l'œuvre témoigne d'une tendance plus large dans le Street Pop Art et le graffiti, où les frontières entre art savant et art populaire s'estompent. L'estampe de Raid71 illustre la démocratisation de l'art, démontrant comment des images universellement reconnaissables peuvent être réinterprétées pour créer une œuvre nouvelle et stimulante. L'importance des œuvres d'art en édition limitée Le choix de produire « My Heart and Soul » en édition limitée contribue grandement à son attrait et à son potentiel d'héritage. Les collectionneurs et amateurs de street art et de graffiti recherchent souvent des œuvres en édition limitée pour leur exclusivité et leur potentiel d'investissement. La numérotation et la signature de chaque tirage ajoutent une touche personnelle de l'artiste, créant un lien entre le créateur et le collectionneur. Dans le contexte du street art et du pop art, les éditions limitées permettent de concilier la nature souvent éphémère de cet art – généralement exposé sur les murs et donc sujet à des changements – et la permanence recherchée par les collectionneurs. En proposant un nombre limité de tirages, Raid71 garantit à « My Heart and Soul » une certaine rareté et une valeur inestimable. « My Heart and Soul Blue Silkscreen Print » de Raid71 est une fusion vibrante entre art, culture pop et tradition de l'estampe. Elle incarne les qualités novatrices et référentielles qui caractérisent le street art et le graffiti. À mesure que l'œuvre intègre les collections des amateurs d'art, elle porte en elle l'esprit de la rue, le charme de la culture pop et l'intemporalité de la gravure d'art.
$462.00
-
Raid71 « Mon cœur et mon âme », peinture acrylique originale sur toile par Raid71
Mon Cœur et mon Âme, une peinture acrylique originale de Raid71, une œuvre d'art sur toile réalisée par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée de 2023, format 24x48 , représentant Mickey Mouse stylisé avec des tatouages Disney et Star Wars sur toute la surface. La tapisserie culturelle de l'art original de Raid71 Raid71, reconnu pour son style visuel saisissant et imaginatif, affirme sa présence avec « My Heart and Soul ». Le format de la toile, 61 x 122 cm, offre à l'artiste un vaste espace pour explorer la profondeur et la complexité de la transformation du personnage. L'utilisation de l'acrylique permet à Raid71 de superposer et de texturer l'œuvre, lui conférant une dimension qui donne vie aux tatouages. Ces derniers sont bien plus que de simples ornements ; ils racontent des histoires imbriquées, faisant référence aux univers riches de Disney et de Star Wars, qui ont profondément marqué la culture populaire. Dans cette peinture, l'artiste explore les notions d'identité et d'héritage : comment les personnages et les histoires de notre enfance restent ancrés en nous, à l'instar d'une encre indélébile sur la peau. La juxtaposition d'un personnage traditionnellement sage orné de tatouages généralement associés à un mode de vie alternatif interroge la perception du spectateur et l'invite à établir des liens avec l'image. Le street art et le graffiti ont toujours été un moyen pour les artistes de fusionner des éléments emblématiques de la culture populaire avec l'énergie brute et intense de la rue. « My Heart and Soul », une peinture acrylique originale de Raid71, illustre cette synthèse en réinterprétant Mickey Mouse, personnage universellement apprécié, à travers une mosaïque de tatouages inspirés de Disney et de Star Wars. Cette œuvre originale, signée par l'artiste et datée de 2023, témoigne de la manière dont le street art et l'iconographie de la pop culture peuvent se rencontrer de façon aussi vibrante qu'inattendue. Importance de l'acrylique dans le street art pop et le graffiti La peinture acrylique est un médium particulièrement adapté aux besoins expressifs du street art et du graffiti. Sa polyvalence et son séchage rapide permettent à des artistes comme Raid71 de travailler spontanément, une approche souvent essentielle dans le milieu du street art. L'acrylique offre également la durabilité nécessaire aux œuvres destinées à des environnements variés, des galeries aux collections privées. Dans « My Heart and Soul », Raid71 utilise l'acrylique pour créer des textures et des superpositions qui imitent l'aspect et le toucher des tatouages sur la peau, une prouesse qui exige à la fois talent et une connaissance intime du médium. Il en résulte une œuvre qui s'impose non seulement comme une peinture, mais aussi comme l'incarnation de la maîtrise technique et de la vision créative de l'artiste. La place de Raid71 au panthéon du street art pop et du graffiti Des artistes comme Raid71 redéfinissent le paysage du street art et du graffiti, prouvant que ce genre ne se limite pas aux fresques murales ou aux œuvres éphémères. En transposant l'esprit du street art sur la toile, ils créent des œuvres qui s'intègrent à un contexte artistique plus traditionnel, tout en conservant la dimension subversive et l'immédiateté propres à cet art. « My Heart and Soul » témoigne de cette évolution, démontrant comment le street art peut être à la fois accessible et sophistiqué. Cette peinture affirme que des personnages comme Mickey Mouse, que certains pourraient considérer comme de simples divertissements pour enfants, recèlent une signification plus profonde et peuvent devenir de puissants symboles lorsqu'ils sont réinterprétés à travers le prisme du street art. Valeur de collection et attrait durable des œuvres originales Les œuvres originales de street art et de graffiti occupent une place de choix dans le cœur des collectionneurs. « My Heart and Soul », pièce unique, possède une valeur intrinsèque qui dépasse son attrait visuel. La signature de l'artiste renforce son authenticité et crée un lien direct entre l'artiste et le collectionneur. Collectionneurs et amateurs sont attirés par l'originalité et la touche personnelle de ces œuvres. Dans un monde où les reproductions et les estampes abondent, une œuvre originale est une création singulière qui capture un moment du parcours artistique de l'artiste. La peinture de Raid71, avec ses détails minutieux et ses références culturelles, n'est pas seulement une œuvre d'art ; c'est un morceau d'histoire, un instantané de la convergence actuelle entre culture pop et street art. En résumé, « My Heart and Soul » de Raid71 célèbre le street art et le graffiti, un genre qui repousse sans cesse les limites et remet en question notre perception de l'art et de la culture. À travers la peinture acrylique sur toile, Raid71 nous invite à réfléchir à nos liens avec les icônes de notre enfance et les récits qui façonnent notre monde. Cette œuvre est une représentation audacieuse du potentiel créatif à la croisée du street art et de la culture pop, un potentiel que Raid71 exploite avec talent et vision.
$3,501.00
-
Raid71 Sérigraphie rouge « My Heart and Soul » par Raid71
Sérigraphie rouge « My Heart and Soul » de Raid71, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2023 (à déterminer) - Sérigraphie 18x30 représentant Mickey Mouse stylisé avec des tatouages Disney et Star Wars. La fusion culturelle dans l'œuvre de Raid71 Raid71, artiste reconnu pour son œuvre audacieuse et souvent complexe, a créé une sérigraphie qui illustre à merveille l'interaction entre culture populaire et art. Tirée à la main sur papier d'art, cette pièce est une édition limitée, signée et numérotée par l'artiste, ce qui en fait un objet de collection. Mesurant 45,7 x 76,2 cm, son format met en valeur les détails et les couleurs, invitant le spectateur à examiner de plus près les motifs entrelacés. Au premier abord, « My Heart and Soul » peut sembler un simple hommage au personnage classique de Mickey Mouse. Cependant, en y regardant de plus près, l'estampe révèle un ensemble complexe de tatouages faisant référence à d'autres icônes culturelles majeures, notamment des éléments de Disney et de Star Wars. Ce mélange de symboles sert non seulement de choix esthétique, mais aussi de procédé narratif, racontant une histoire qui traverse les époques et les univers de fans. Le street art, le pop art et le graffiti constituent depuis longtemps une force dynamique et transformatrice au sein de la culture visuelle, offrant aux artistes un espace d'expression pour remettre en question les normes, commenter la société et revisiter l'imagerie iconique. L'estampe sérigraphique rouge « My Heart and Soul » de Raid71 incarne cet esprit, présentant une figure familière ornée d'une tapisserie de tatouages symboliques qui fusionnent nostalgie et modernité. Techniques et traditions de la sérigraphie La technique de la sérigraphie, choisie par Raid71 pour cette œuvre, est un procédé minutieux et artisanal, reconnu pour sa capacité à produire des couleurs vibrantes et saturées ainsi que des images nettes. Le tirage manuel d'une sérigraphie exige précision et savoir-faire, rendant chaque pièce unique. Cette méthode traditionnelle d'impression s'inscrit dans l'esprit du pop art et du graffiti, où la main de l'artiste est valorisée et où l'acte physique de création fait partie intégrante du récit de l'œuvre. La sérigraphie a une riche histoire dans le pop art et le street art, des artistes comme Andy Warhol ayant popularisé cette technique dans les années 1960. L'utilisation de cette méthode par Raid71 établit une filiation directe avec le mouvement pop art, tandis que le sujet et le style de l'œuvre l'inscrivent pleinement dans le débat contemporain du street art. Reflets de la culture pop dans l'art moderne « My Heart and Soul » est bien plus qu'une œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui reflète l'influence omniprésente de la culture populaire dans la société moderne. Les tatouages qui ornent ce personnage iconique ne sont pas le fruit du hasard ; ce sont des emblèmes soigneusement choisis, que de nombreux spectateurs reconnaîtront et auxquels ils s'identifieront. En intégrant ces symboles à son œuvre, Raid71 invite à réfléchir à l'impact des médias et du divertissement sur notre conscience collective. Ce mélange de références à la culture populaire au sein de l'œuvre témoigne d'une tendance plus large dans le Street Pop Art et le graffiti, où les frontières entre art savant et art populaire s'estompent. L'estampe de Raid71 illustre la démocratisation de l'art, démontrant comment des images universellement reconnaissables peuvent être réinterprétées pour créer une œuvre nouvelle et stimulante. L'importance des œuvres d'art en édition limitée Le choix de produire « My Heart and Soul » en édition limitée contribue grandement à son attrait et à son potentiel d'héritage. Les collectionneurs et amateurs de street art et de graffiti recherchent souvent des œuvres en édition limitée pour leur exclusivité et leur potentiel d'investissement. La numérotation et la signature de chaque exemplaire ajoutent une touche personnelle de l'artiste, créant un lien entre le créateur et le collectionneur. Dans le contexte du street art et du pop art, les éditions limitées permettent de concilier la nature souvent éphémère de cet art – généralement exposé sur les murs et donc sujet à des changements – et la permanence recherchée par les collectionneurs. En proposant un nombre limité d'exemplaires, Raid71 garantit à « My Heart and Soul » une certaine rareté et une valeur inestimable. « My Heart and Soul Red Silkscreen Print » de Raid71 est une fusion vibrante entre art, culture pop et tradition de l'estampe. Elle incarne les qualités novatrices et référentielles qui caractérisent le street art et le graffiti. À mesure que l'œuvre intègre les collections des amateurs d'art, elle porte en elle l'esprit de la rue, le charme de la culture pop et l'intemporalité de la gravure d'art.
$226.00
-
Blake Jones Scène de naïveté Époque 10 Dessin original au feutre sur toile par Blake Jones
Scène de naïveté, époque 12, dessin original au marqueur sur toile encadré par Blake Jones, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original à la main, signé et encadré, réalisé au feutre de couleur en 2019. Dimensions : 7,75 x 10,25 pouces. Naivety Scene Era 12 par Blake Jones – Fantaisie dessinée à la main dans le style street art pop et graffiti « Naivety Scene Era 12 » est une œuvre originale encadrée de 2019, réalisée au feutre sur toile par l'artiste américain Blake Jones. Mesurant 19,7 x 26 cm, elle est reconnue pour ses compositions dynamiques et centrées sur les personnages, ainsi que pour son utilisation audacieuse des lignes et des couleurs. Jones insuffle à cette œuvre une joie débordante et une imagination hyperactive. Entièrement exécutée à la main au feutre, l'œuvre présente un univers libre peuplé de créatures, d'objets et de gribouillis, dans une explosion visuelle à la manière d'un collage. Son cadre blanc épuré, contrastant avec l'énergie visuelle qu'elle renferme, lui confère une personnalité et un mouvement immédiats. Cette pièce unique puise son inspiration dans l'absurdité ludique de l'art enfantin, tout en intégrant la répétition consciente et la superposition symbolique propres au Street Pop Art et au graffiti. Encombrement des personnages et chaos contrôlé La surface de Naivety Scene Era 12 est un kaléidoscope de formes caricaturales : fantômes aux yeux brillants, chiens aboyant, cornets de glace fondants, dents d’alligator, éclairs et visages humanoïdes aux yeux exorbités, chacun dessiné avec un style unique et souligné de couleurs vives. Ces figures peuplent l’espace sans hiérarchie apparente, mettant en évidence la nature démocratique et improvisée du travail de Jones. Chaque centimètre carré de la toile est exploité, créant un environnement dense et foisonnant, à la fois aléatoire et intentionnel. Certains personnages sont dessinés en noir et blanc, tandis que d’autres explosent de couleurs néon et pastel. Le mélange de gestes expressifs, de motifs graphiques et d’éléments textuels tels que YO et CALIENTE offre de multiples pistes d’interprétation. Il ne s’agit pas d’un récit, mais d’un moment de jeu visuel, invitant le spectateur à explorer sans limites. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, où la création d’images repose autant sur l’énergie et l’atmosphère que sur le message. Le marqueur comme médium, le processus comme performance L'utilisation du marqueur comme médium principal par Blake Jones renforce le caractère brut et spontané de l'œuvre. Contrairement au travail numérique ou à la peinture, le marqueur permet une immédiateté et une texture qui reflètent le mouvement de la main et l'expression personnelle. La superposition des couleurs, les chevauchements visibles et les variations de pression et d'épaisseur du trait témoignent d'un processus direct et authentique. La contrainte imposée par le format réduit de la toile contribue à l'intensité de l'œuvre, forçant chaque forme à interagir et à réagir dans un espace restreint. Ce type de création vivante et intuitive puise ses racines dans la culture du carnet de croquis et la tradition du graffiti, où les artistes génèrent rapidement des idées, des formes et de l'énergie avec les outils à leur disposition. Jones transpose cette approche dans une œuvre achevée qui conserve toute la fraîcheur d'une séance spontanée. Joie visuelle et remix culturel de Blake Jones Blake Jones continue de développer un langage visuel qui brouille les frontières entre dessin brut, illustration d'atelier et spontanéité du graffiti. Dans Naivety Scene Era 12, l'artiste célèbre les imperfections de l'instinct, l'humour du hasard et la beauté du désordre. Il propose une composition qui rejette le minimalisme au profit de l'abondance, du foisonnement et de l'expression. Le format encadré sublime l'imagerie chaotique, lui conférant une présence digne d'une galerie tout en préservant son authenticité et son accessibilité émotionnelle. Présenté dans le cadre de Street Pop Art & Graffiti Artwork, ce dessin original illustre comment l'art peut exister sous des formes à la fois informelles et recherchées, rappelant aux spectateurs que même les gestes les plus simples, répétés et affinés, peuvent donner naissance à des univers complexes. Blake Jones ne se contente pas de dessiner. Il construit des écosystèmes de sentiments, de gestes et de jeux graphiques où tout a sa place, rien n'est sacré et la joie est la seule règle.
$1,000.00
-
Blake Jones Scène de naïveté Époque 12 Dessin original au feutre sur toile par Blake Jones
Scène de naïveté, époque 12, dessin original au marqueur sur toile par Blake Jones, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre de couleur sur main, 2019, format 12x12 Naivety Scene Era 12 par Blake Jones – Chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Naivety Scene Era 12 » est une œuvre originale de 2019, réalisée à la main au feutre de couleur sur toile par l'artiste américain Blake Jones. Signée par l'artiste, cette toile de 30 x 30 cm offre un terrain de jeu visuel condensé, peuplé des personnages emblématiques de Jones, de gestes graphiques et d'abstractions fantaisistes. La surface présente une composition chaotique et joyeuse d'iconographie colorée, dessinée de traits audacieux et caricaturaux, où chaque figure interagit avec les autres dans un rythme fluide. Éclairs, cubes abstraits, parts de gâteau, fantômes souriants, visages à trois yeux, oreilles de lapin, méduses et lettrage griffonné coexistent dans une dense tapisserie d'imagination. Ces formes sont dessinées avec une spontanéité assumée, à l'aide de feutres de couleur variés, créant un langage visuel qui capture l'essence de la jeunesse, de la spontanéité et du jeu insouciant, au sein d'une composition percutante. Le langage des icônes et de l'innocence L'œuvre de Blake Jones se caractérise par des personnages accessibles et une esthétique empreinte de nostalgie, sans pour autant sacrifier la profondeur ni l'intention. Dans « Naivety Scene Era 12 », l'artiste canalise les souvenirs visuels de ses dessins d'enfance, de ses albums d'autocollants et de ses gribouillis dans les marges de ses cahiers, créant un chaos savamment orchestré dont la résonance dépasse largement son charme superficiel. Ces dessins, d'apparence naïve, sont agencés avec une intention délibérée. Chaque élément contribue au rythme et à la fluidité de la toile, offrant de multiples points de mire qui invitent à une exploration ludique. La capacité de Jones à équilibrer la simplicité graphique et la spontanéité des superpositions témoigne de ses profondes racines dans le Street Pop Art et le graffiti, où la répétition, le symbolisme et l'immédiateté sont au cœur du message et de l'esthétique. Son trait, sans artifice numérique, affirme l'authenticité du dessin à la main dans une culture obsédée par l'image. Théorie des couleurs et techniques inspirées de la rue La vitalité de l'œuvre ne provient pas d'un jeu complexe d'ombres ou de perspectives, mais d'une utilisation assurée des couleurs et d'une maîtrise de l'équilibre au sein d'un foisonnement d'éléments. Les couleurs – roses fluo, jaunes vifs, bleus froids et noirs profonds – sont utilisées avec parcimonie et efficacité. Chaque teinte se détache sur le fond blanc de la toile, laissant à chaque dessin l'espace nécessaire pour s'exprimer, tout en contribuant à une dynamique partagée. L'utilisation du marqueur de couleur renforce l'idée d'immédiateté et d'improvisation, deux caractéristiques essentielles de la culture du graffiti. Blake Jones fait le lien entre le travail en atelier et l'esprit de la rue en traitant chaque surface comme une page de carnet noir : brute, sans filtre et expressive. Blake Jones et le confort du bruit visuel Avec Naivety Scene Era 12, Blake Jones capture l'atmosphère d'un monde foisonnant mais jamais pesant. L'énergie y est légère et pourtant communicative, les lignes imparfaites mais assurées, et le foisonnement visuel étrangement apaisant. Son œuvre témoigne d'une époque où la surstimulation est la norme, mais ses images y répondent non par la critique, mais par le réconfort. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du Graffiti, cette toile est une méditation sur la créativité débridée – un geste pur qui privilégie l'intuition à la précision. Blake Jones n'invite pas le spectateur à déchiffrer le sens. Il l'invite plutôt à trouver de la joie dans les motifs, de l'humour dans l'absurde et de l'émerveillement dans l'ordinaire. Cette œuvre n'est pas simplement une pièce de musée ; c'est une expérience de liberté visuelle.
$1,000.00
-
BE@RBRICK Nathalie Lete Minette 100% 400% Be@rbrick
Nathalie Lete Minette 100% 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection. Nathalie Lete, artiste parisienne, propose désormais un set Bearbrick 100 % + 400 %, en complément de son Bearbrick 400 % « Ours à la Cravette ». Minette incarne à merveille le style de Nathalie Lete, et chaque détail de ce Bearbrick est soigné. Des yeux bleus à la robe à motifs, jusqu'à la queue déployée le long de ses jambes, tout est pensé pour le résultat. Ce set Bearbrick comprend deux figurines de 7 cm et 28 cm de haut !
$337.00
-
Shark Toof La nature est votre maison Impression d'archives par Shark Toof
La nature est votre maison. Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2015 Signé Édition limitée numérotée à 4 exemplaires . Format de l'œuvre : 16 x 20 pouces. Murals In The Market présente une série d'estampes d'artistes de renommée mondiale, réunissant plus de 45 artistes locaux et internationaux. Le premier festival de fresques murales de Détroit s'est efforcé de rassembler les artistes les plus recherchés au monde pour deux expositions exceptionnelles, dont une vaste collection d'estampes explorant le nouveau mouvement d'art contemporain.
$219.00
-
Shark Toof Nature Of Yang Fluorescent Red HPM Giclee Print par Shark Toof
Nature Of Yang - Œuvre d'art rouge fluorescente, impression giclée HPM en édition limitée, rehaussée à la main, sur papier chiffon d'archivage 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Shark Toof. 2017 Signé Édition limitée numérotée HPM (1 exemplaire) . Format de l'œuvre : 16 x 16 pouces. Numéro 10 sur 10 Nature du Yang - Édition Rouge Fluorescent 16x16 Papier Chiffon Archival 300 g/m² Impression pleine page et embellissement à la main HPM par Shark Toof
$318.00
-
Shark Toof Nature Of Yang White Clear Red HPM Giclee Print par Shark Toof
Nature Of Yang - Œuvre d'art blanche et rouge clair, impression giclée HPM en édition limitée, rehaussée à la main, sur papier chiffon d'archivage 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Shark Toof. 2017 Signé Édition limitée numérotée à 1 exemplaire . Format de l'œuvre : 16 x 16 pouces. Numéro 10 sur 10 Nature du Yang - Édition Blanc Clair Rouge 16x16 Papier chiffon d'archivage 300 g/m² Impression pleine page et embellissement à la main HPM par Shark Toof
$532.00
-
Shark Toof Nature du Yang- blanc clair rouge
Achetez Nature Of Yang- White Clear Red Artwork Full Bleed Hand-Embellised Spray Paint HPM Giclee Limited Edition sur 300gsm Archival Rag Paper par Pop Culture Graffiti Artist Shark Toof. Numéro 10 sur 10 Nature Of Yang- White Clear Red Edition 16x16 300gsm Archival Rag Paper Full Bleed and Hand Embleshed HPM by Shark Toof
$684.00
-
Shark Toof Nature du Yang- blanc clair rouge
Achetez Nature Of Yang- White Clear Red Artwork Full Bleed Hand-Embellised Spray Paint HPM Giclee Limited Edition sur 300gsm Archival Rag Paper par Pop Culture Graffiti Artist Shark Toof. Numéro 10 sur 10 Nature Of Yang- White Clear Red Edition 16x16 300gsm Archival Rag Paper Full Bleed and Hand Embleshed HPM by Shark Toof
$684.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Sérigraphie Nautilus par Dulk- Antonio Segura Donat
Sérigraphie Nautilus et impression pigmentaire d'archives par Dulk - Antonio Segura Donat Tirée à la main sur papier d'art texturé en coton 320 g/m² Œuvre d'art sérigraphiée en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Œuvre d'art de 22,58 x 29,7 cm. Sérigraphie. Sérigraphie Nautilus et impression pigmentaire d'archives par Dulk Nautilus, de Dulk (alias Antonio Segura Donat), est une œuvre saisissante qui témoigne de la précision surréaliste et de la narration écologique qui définissent sa place dans le paysage en constante évolution du street art, du pop art et du graffiti. Sortie en 2024 en édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, cette sérigraphie de 57,3 x 75,4 cm est imprimée sur un papier d'art texturé en coton de 320 g/m², alliant la technique de la sérigraphie à des pigments d'archivage pour une richesse visuelle maximale et une conservation optimale. Récits surréalistes sous la surface L'œuvre « Nautilus » de Dulk invite le spectateur dans un paysage aquatique onirique où récit environnemental et écologie imaginaire fusionnent harmonieusement. Un majestueux éléphant bleu domine la composition, immergé dans un habitat sous-marin foisonnant. Coraux, algues, méduses et créatures bioluminescentes peuplent le monde marin avec un réalisme saisissant. Ce qui distingue cette image, c'est l'intégration surréaliste de la vie marine et du mammifère terrestre : l'éléphant apparaît à la fois comme un intrus naturel et un gardien aquatique, ses défenses enveloppées de tentacules, son corps colonisé par la croissance du corail et des étoiles de mer. Cette hybridation fantastique est au cœur du message de Dulk. Son œuvre fonctionne souvent comme une allégorie visuelle, illustrant l'équilibre fragile et la rupture entre les mondes naturels. Par un rendu méticuleux et la juxtaposition d'impossibles, il communique les réalités pressantes de la dégradation environnementale, de la mise en danger des animaux et de l'évolution symbiotique. Harmonie technique : la sérigraphie rencontre les pigments d'archivage Cette estampe en édition limitée allie la saturation intense et la netteté de la sérigraphie à la profondeur luxuriante des pigments d'archivage. Le procédé permet une superposition de couleurs extraordinaire, notamment dans les bleus, les turquoises et les coraux profonds qui dominent la composition. Le papier de coton texturé ajoute une dimension tactile, captant l'encre et les pigments pour accentuer le contraste entre les surfaces marines lisses et la texture complexe des coraux. Chaque couche de sérigraphie amplifie des éléments focaux tels que les yeux de l'éléphant, la courbure des tentacules ou l'irisation de la vie marine. Les pigments d'archivage préservent les nuances d'ombre et de lumière, particulièrement visibles dans les contours lumineux des méduses et la réfraction de la lumière sur le fond marin. L'attention portée par Dulk à la forme biologique et son exagération imaginative permettent d'atteindre une clarté qui préserve le mystère. De la fresque au mythe Issu de la scène du street art, Dulk puise ses racines dans le graffiti, les fresques murales monumentales et la peinture illustrative. Sa transition vers l'estampe d'art préserve sa voix narrative audacieuse et son engagement pour l'écologie publique. Nautilus s'inscrit dans la continuité de son œuvre plus vaste qui réinvente les écosystèmes à travers une narration symbolique. Proche du pop surréalisme, l'œuvre explore néanmoins les enjeux éthiques de l'anthropocène, confrontant le spectateur à la fois à la dimension onirique et à la fragilité de la nature. Nautilus d'Antonio Segura Donat n'est pas qu'une simple estampe : c'est une parabole contemporaine réalisée avec une maîtrise technique exceptionnelle. Elle illustre la fusion des formes artistiques issues du street art et de la production artistique classique, donnant naissance à une œuvre visuelle qui suscite l'émerveillement, l'alerte et l'interaction constante entre le fantastique et la réalité environnementale.
$1,341.00
-
BE@RBRICK Transformateurs Nemesis Prime 200% Be@rbrick
Nemesis Prime Transformers 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection. Sans doute l'un des Bearbricks les plus originaux qui soient, ce Bearbrick x Transformers Nemesis Prime 200% est aussi l'un des plus populaires. Ce Bearbrick 200% mesure environ 20 cm de haut et possède des pièces ajustables permettant de le transformer en Nemesis Prime. Ce Bearbrick est vraiment unique parmi les modèles sortis par Medicom Toy en 2015.
$320.00
-
Rod Luff Estampe giclée Nemeta II AP par Rodrigo Rod Luff
Nemeta II AP Artist Proof Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper by Pop Culture Graffiti Artist Rodrigo Rod Luff. Épreuve d'artiste (EA) 2016 Signée et marquée EA Édition limitée Impression giclée Format 24x16 Nemeta II de Rodrigo Rod Luff : rêverie mythique et illumination naturelle Nemeta II de Rodrigo Rod Luff, créée en 2016 sous forme d'épreuve d'artiste signée (giclée) de 61 x 41 cm, plonge le spectateur dans une vision onirique où nature, féminité et sérénité intérieure convergent sous un paysage lumineux. Cette œuvre d'art présente une jeune femme endormie parmi d'épaisses racines et des pierres polies par la rivière, son corps se fondant doucement dans la terre comme enfoui en elle. Autour d'elle, des champignons lumineux et une chouette aux ailes rayonnantes, le tout rendu dans le style caractéristique de Luff : un réalisme éthéré qui fusionne détails botaniques et lumière surnaturelle. L'œuvre tire son titre du terme celtique « nemeton », un bosquet sacré ou un espace rituel dans la tradition druidique préchrétienne. Cette référence situe la scène dans une zone liminale où la nature fait office de sanctuaire, de mémoire et de seuil. Le décor – un sol forestier ombragé, riche en racines entrelacées et en flore lumineuse – semble à la fois irréel et profondément ancré dans la réalité. La silhouette endormie n'est pas isolée, mais au contraire enveloppée par son environnement, comme en communion avec les énergies invisibles du paysage. Sa robe, aux teintes dégradées du rose au vert puis au jaune, fait écho aux couleurs de l'aube, de la chlorophylle, du renouveau. L'image tout entière exprime la transcendance par son langage visuel. Bioluminescence et camaraderie symbolique Au cœur de Nemeta II se trouve non seulement la femme, mais aussi la chouette perchée derrière elle, les ailes à demi déployées dans un geste protecteur. Dans la mythologie, la chouette symbolise souvent la protection, la clairvoyance et la sagesse cachée. Ici, elle rayonne de la même lumière intérieure que les touffes de champignons dorés qui parsèment le sol et les racines environnantes. Cette luminosité ne provient pas d'une source extérieure, mais semble émerger de l'environnement lui-même – un élément récurrent dans l'œuvre de Rodrigo Rod Luff, où la lumière acquiert une dimension métaphysique, un symbole d'esprit, de mémoire et d'éveil. La présence de champignons bioluminescents ajoute une dimension symbolique supplémentaire. Depuis longtemps, les champignons bioluminescents fascinent les cultures comme symboles de l'invisible et du mystérieux, souvent associés à la transformation et à la renaissance. La manière dont Luff les représente – comme des sources de lumière disséminées sur le terrain telles des constellations tombées au sol – les élève au-delà du simple détail. Ils deviennent des conteurs au sein même de l'environnement, faisant écho à l'idée que tout dans la forêt est vivant, observateur et interconnecté. La nature réinventée à travers le réalisme magique teinté de pop Bien que Nemeta II ne s'inscrive pas dans la tradition du street art ou du graffiti, elle reflète l'esprit du pop art contemporain par son audacieux mélange de techniques picturales classiques et de sujets fantastiques. Le travail au pinceau hyper-détaillé de Luff rappelle les traditions des maîtres anciens, mais la composition surréaliste, les palettes de couleurs vibrantes et l'atmosphère immersive s'inscrivent dans une esthétique influencée par le pop art, qui embrasse le spectacle, l'émotion et la logique onirique. Luff crée des mondes où le mythe semble contemporain et où la nature est imprégnée d'une énergie divine. Nemeta II fonctionne comme un refuge visuel – luxuriant, lumineux et indompté – tout en soulevant des questions existentielles sur le lien, le repos et les cycles de la vie. C'est un instant suspendu entre lumière et ombre, veille et rêve, réalité et mythe. Dans un paysage culturel souvent marqué par le bruit, cette œuvre invite au silence, à l'introspection et au recueillement. Nemeta II de Rodrigo Rod Luff n'est pas une fantaisie d'évasion ; C'est une réappropriation du sacré dans le quotidien, rendue par des couleurs intenses, des détails symboliques et une quiétude émotionnelle. Elle invite le spectateur à se souvenir de ce que signifie être en harmonie avec la nature sauvage — à rêver les yeux ouverts et à écouter la lumière sous les racines.
$507.00
-
Rod Luff Nemeta II Giclee Print par Rodrigo Rod Luff
Nemeta II, œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier d'art, par l'artiste de graffiti pop culture Rodrigo Rod Luff. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Tirage giclée de 24 x 16 pouces. « Nemeta II » de Rodrigo Luff est une estampe giclée sur papier d'art, témoignant de son talent pour fusionner les éléments fantastiques de la culture pop avec la précision esthétique des beaux-arts. Signée et numérotée en édition limitée à 30 exemplaires, cette œuvre de 2016, au format 61 x 41 cm, incarne le style caractéristique de Luff. Son édition limitée renforce sa valeur auprès des collectionneurs et des admirateurs de son travail, qui explore souvent l'interaction onirique entre l'humain et la nature. « Nemeta II » illustre la vision artistique de Luff, qui allie l'accessibilité et la force expressive du street art aux techniques raffinées de la gravure traditionnelle.
$217.00