Produits

1214 produits

  • Thriving Cities Archival Print by Chris Austin

    Chris Austin Estampe d'archives « Villes prospères » par Chris Austin

    Estampe d'archives « Villes florissantes » de Chris Austin, édition limitée sur papier beaux-arts, art pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Tirage signé et numéroté de 2023, édition limitée à 40 exemplaires, format 32x18, pigments d'archivage, œuvre d'art représentant des requins nageant dans les rues animées d'une ville avec voitures et passants. Dans l'univers éclectique de l'art contemporain, « Villes florissantes » de Chris Austin témoigne avec éclat de l'imagination débordante de son créateur. Cette estampe d'art, magistralement conçue sur papier d'art, offre au spectateur un voyage surréaliste au cœur d'un paysage urbain bouillonnant, où s'entremêlent avec fascination les mondes aquatique et métropolitain. Capturant avec brio l'esprit du pop art, du street art et du graffiti, l'œuvre invite le regard à plonger au cœur de son récit. Mesurant 81 x 46 cm, « Villes florissantes » explore avec audace la juxtaposition des superprédateurs de la nature et de la jungle urbaine. Imaginant des requins nageant avec aisance au milieu des rues animées, se faufilant entre voitures et piétons, Austin crée un monde où les frontières entre nature sauvage et ville s'estompent. Si les requins symbolisent l'agitation incessante et le dynamisme implacable de la vie urbaine, ils instaurent aussi un sentiment d'appréhension, nous rappelant les dangers qui se cachent derrière nos routines en apparence banales. Réalisée avec des pigments d'archivage, cette estampe d'art, d'une qualité et d'une précision exceptionnelles, capture chaque nuance, du reflet du soleil sur les voitures à l'éclat des yeux des requins. Chaque exemplaire est signé et numéroté par Chris Austin, soulignant son caractère exclusif (seulement 40 exemplaires disponibles). Véritable emblème de l'expression artistique contemporaine, « Villes florissantes » est une réflexion saisissante sur la relation symbiotique entre nature et développement urbain, suscitant l'introspection et le dialogue chez les amateurs d'art comme chez le simple curieux.

    $807.00

  • Through The Depths AP Silkscreen Print by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Sérigraphie « À travers les profondeurs » de Dalek - James Marshall

    À travers les profondeurs AP Sérigraphie par Dalek - James Marshall Épreuve d'artiste Sérigraphie tirée à la main sur papier beaux-arts Édition limitée Œuvre d'art pop et graffiti de rue. Épreuve d'artiste AP 2023 Signée et marquée AP Tirage limité Format de l'œuvre 18x24 Sérigraphie « À travers les profondeurs » de Dalek – James Marshall « À travers les profondeurs » est une épreuve d'artiste de 2023, réalisée par Dalek, alias de James Marshall, artiste contemporain américain. Imprimée à la main en sérigraphie sur papier d'art, cette édition limitée, signée et estampillée AP, mesure 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces). Elle témoigne du savoir-faire exceptionnel de Dalek et de l'évolution constante de son esthétique. Dans une palette saturée de jaune canari, bleu ciel, orange, rose et noir, la composition déborde d'une intensité cinétique, centrée sur la figure emblématique du Singe de l'espace de Dalek, dont les membres s'étendent dans un mouvement dynamique. Le singe de l'espace comme symbole et structure Le personnage central, le Singe de l'Espace, est représenté avec la géométrie caractéristique des Daleks : oreilles circulaires, visage quadrillé et membres hypertrophiés qui irradient une intention robotique. Armé d'un marteau rose et semblant suspendu dans un rituel cosmique, le singe est figé dans l'action, cerné par un déluge de faisceaux laser et de cibles géométriques. Le rythme de la composition, à la fois précis et ludique, fait écho aux motifs des graphismes de jeux vidéo, à l'influence de la pop japonaise et aux théories du design postmoderne. Le Singe de l'Espace des Daleks a longtemps servi de vecteur à des commentaires personnels et sociétaux. Visuellement ludique, il véhicule des récits de surveillance, d'anxiété, d'identité et de conformisme. Dans « À travers les profondeurs », le singe apparaît pris entre deux feux, entre ordre et explosion, comme s'il naviguait simultanément dans de multiples dimensions psychiques. L'arrière-plan, méticuleusement construit, présente des couches de cercles concentriques et de carrés aux contours nets, suggérant des portails ou des seuils conceptuels. Le titre évoque une plongée métaphysique, comme si cette créature traversait des strates de perception ou une architecture psychologique. Discipline technique en sérigraphie multicouche La maîtrise de la sérigraphie par Dalek se manifeste par la netteté des lignes, l'alignement parfait des calques et la saturation uniforme de couleurs vives et contrastées. Chaque calque est appliqué indépendamment, exigeant une planification rigoureuse et une grande précision. Le résultat final évoque à la fois une œuvre contemporaine et une carte psychédélique, exécutée avec une maîtrise absolue. L'utilisation de contours noirs et de couleurs vibrantes ancre l'œuvre dans les traditions du graffiti et du langage visuel de la bande dessinée, tout en l'élevant au rang d'estampe d'art. La surface de la sérigraphie est à la fois plane et en relief, construite à partir de champs de couleur qui s'entrecroisent et d'une composition mathématique. La palette vibrante est équilibrée par une structure dense, conférant à l'œuvre une élégance formelle sous son exubérance presque caricaturale. Cette dualité – chaos dans l'image et maîtrise dans l'exécution – est au cœur de l'impact visuel des œuvres de street art, pop art et graffiti de Dalek. Valeur de collection et résonance contemporaine En tant qu'épreuve d'artiste issue d'une série de sérigraphies en édition limitée de 2023, « Through The Depths » revêt une valeur unique auprès des collectionneurs de street art et d'art urbain contemporain. Les épreuves d'artiste sont souvent réservées aux archives personnelles de l'artiste, ce qui les rend d'autant plus précieuses de par leur rareté et leur lien avec la main de l'artiste. La capacité de James Marshall à traduire l'énergie de la culture urbaine en un format structuré et collectionnable le positionne comme une voix incontournable de l'évolution de l'abstraction moderne imprégnée de pop. « Through The Depths » témoigne avec force de l'innovation constante de Dalek. C'est une symphonie compacte de formes et de couleurs, une méditation sur le chaos, la profondeur et l'intensité de l'ère numérique, tout en conservant l'optimisme et la clarté graphique qui définissent son univers Space Monkey. Cette estampe invite à l'interprétation, capte l'attention et se prête à une contemplation prolongée.

    $525.00

  • Tiger Mask- First Generation 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Masque Tigre - Première Génération 400% Be@rbrick

    Masque de tigre - Première génération 400% BE@RBRICK Édition limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de collection. Tiger Mask 2021 est le personnage incarné par plusieurs catcheurs professionnels japonais. Cette version rend hommage à la première génération de catcheurs portant ce nom. Ce Bearbrick 400 % mesure 28 cm.

    $282.00

  • Tilting Dogs Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Sérigraphie Tilting Dogs par John Vogl

    Tilting Dogs, édition limitée, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 23 x 35 pouces. Trois écrans sur papier blanc standard. Édition signée et numérotée à 170 exemplaires. Le papier peut présenter de légères ondulations.

    $103.00

  • Timeless Hello Kitty Giclee Print by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Intemporel Hello Kitty Giclee Print par Joe Ledbetter

    Œuvre d'art intemporelle Hello Kitty Pop Street, impression giclée en édition limitée sur papier Somerset Velvet par l'artiste moderne Joe Ledbetter. Estampe exclusive de la convention Hello Kitty de Los Angeles 2014. Impression giclée 40,6 x 50,8 cm sur papier Somerset Velvet. Signée, numérotée et marquée d'un filigrane en relief pour garantir son authenticité. Édition limitée à 75 exemplaires.

    $226.00

  • Ting Archival Print by Sket-One

    Sket-One Impression d'archives Ting par Sket-One

    Estampe d'art en édition limitée Ting Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Sket One, légende du street art pop graffiti. Édition 2022 signée et numérotée à 35 exemplaires, format 18x24 Sket-One est un pionnier du mouvement des figurines de collection. Il fusionne sa passion pour le graffiti, le graphisme et la culture du jouet pour créer des pièces uniques dans l'univers urbain des figurines en vinyle. Ses œuvres satirisent souvent la culture pop et la société de consommation, utilisant des logos ou des personnages familiers comme support. Les collectionneurs apprécient le travail de Sket-One pour son originalité, sa créativité et le commentaire social subtil qui l'accompagne souvent.

    $226.00

  • Ting Embellished HPM Archival Print by Sket-One

    Sket-One Impression d'archives HPM ornée de Ting par Sket-One

    Ting - Estampe d'art en édition limitée, rehaussée de pigments d'archives, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste Sket One, légende du street art pop graffiti. Édition 2022 HPM embellie à la main, signée et numérotée à 15 exemplaires, format 18x24 L'estampe HPM ornée « Ting » de Sket-One, pionnière du mouvement des figurines de collection, fusionne sa passion pour le graffiti, le graphisme et la culture du jouet afin de créer des pièces uniques dans l'univers urbain des figurines en vinyle. Ses œuvres satirisent souvent la culture pop et la société de consommation, utilisant des logos ou des personnages familiers comme support. Les collectionneurs apprécient le travail de Sket-One pour son originalité, sa créativité et le commentaire social subtil qui l'accompagne souvent.

    $352.00

  • Together Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Ensemble Sérigraphie par John Vogl

    Édition limitée Together, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 8 x 10 pouces. Couverture en papier Speckletone français, ornée de quatre écrans. Édition limitée à 180 exemplaires, signée et numérotée. Sortie le 28 novembre 2014.

    $103.00

  • Tom- Flocked 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Tom-floqué 100 % et 400 % Be@rbrick

    Tom - Figurine de collection Tom & Jerry BE@RBRICK édition limitée floquée à 100 % et 400 %. Les Bearbricks Tom et Jerry de Medicom Toy (édition 2021) sont désormais disponibles avec une texture floquée pour un réalisme accru ! Tom et Jerry sont proposés en coffrets Bearbrick 100 % et 400 %, ainsi qu'en Bearbrick 1000 %, vendus séparément. Ils mesurent 7 cm et 28 cm de haut.

    $367.00

  • Tomadachi AP Archival Print by Jolene Lai

    Jolene Lai Impression d'archives Tomadachi AP par Jolene Lai

    Tomadachi AP Artist Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Jolene Lai. Épreuve d'artiste (EA) 2018 Signée et marquée EA Édition limitée Tirage pigmentaire d'archives Format 16x20 L'intersection des récits urbains dans « Tomadachi » de Jolene Lai (épreuve d'artiste) L'épreuve d'artiste « Tomadachi » de Jolene Lai incarne la fusion du pop art urbain et du graffiti, plongeant le spectateur dans un récit révélateur de l'expérience urbaine. Cette édition limitée, imprimée sur papier Moab Entrada premium 290 g/m² avec des pigments d'archives, est une pièce de collection rare. Estampillée AP (Épreuve d'Artiste) et signée par Lai en 2018, cette édition se distingue des séries limitées classiques, traditionnellement réservées à l'usage personnel de l'artiste ou à une distribution privée auprès de collectionneurs et de galeries. « Tomadachi » offre une fenêtre sur les moments de solitude qui ponctuent l'effervescence de la vie citadine. L'œuvre, de format 40,6 x 50,8 cm, est à la fois intimiste et porteuse d'une vision d'ensemble du paysage urbain, incarnant l'essence même du pop art urbain et du graffiti à travers son récit visuel. La scène – représentant une silhouette solitaire assise à côté d'un ours en peluche géant à un arrêt de bus – saisit un moment poignant et surréaliste au cœur de la tranquillité nocturne de la ville. Ce mélange de l'intime et du public, de l'imaginaire et du réel, confère à l'œuvre de Lai une dimension particulière au sein du genre. Capturer le pouls de la rue sous forme d'œuvre d'art L'œuvre « Tomadachi » de Jolene Lai témoigne de sa capacité à s'approprier le langage visuel de la rue et à le transposer en art contemporain. Le choix du papier Moab Entrada pour cette estampe souligne la qualité d'archivage de l'œuvre. Il rehausse l'éclat de la palette de couleurs, qui évoque l'audace du graffiti et le charme du pop art. L'œuvre de Lai n'est pas une simple image statique, mais un récit dynamique qui invite à l'interprétation et à la réflexion personnelle, une caractéristique des œuvres de street art et de graffiti les plus marquantes. La mention « Épreuve d'artiste » pour cette estampe lui confère une exclusivité particulière ; il s'agit généralement d'un tirage en nombre limité précédant l'édition principale. Les collectionneurs et les amateurs d'art recherchent ces épreuves pour leur rareté et leur fidélité à la vision originale de l'artiste. Dans le contexte de « Tomadachi » de Lai, la série d'épreuves d'artiste devient un témoignage du processus créatif de l'artiste, offrant un aperçu de ses réflexions et de ses ajustements artistiques. L'héritage et l'influence du « Tomadachi » dans l'art contemporain L'héritage de « Tomadachi » dans le street art et le graffiti est incontestable, grâce à sa force narrative et à son impact visuel. En tant qu'épreuve d'artiste, elle occupe une place particulière dans le parcours de Jolene Lai, offrant une compréhension plus profonde de son cheminement artistique. Cette estampe fait le lien entre la scène underground et le mainstream, trouvant sa place aussi bien dans une ruelle de street art que dans une galerie d'art. « Tomadachi » de Jolene Lai est bien plus qu'une simple estampe : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit de la vie urbaine et les paysages émotionnels qui la définissent. Cette œuvre continue de susciter l'admiration et les discussions parmi les collectionneurs, les critiques et les amateurs de street art et de graffiti, confirmant ainsi la place de Lai comme une artiste contemporaine majeure, dotée d'un regard aiguisé sur les récits qui émergent du chaos bétonné de la vie citadine.

    $462.00

  • Tomadachi Archival Print by Jolene Lai

    Jolene Lai Impression d'archives Tomadachi par Jolene Lai

    Estampe d'art en édition limitée Tomadachi Archival Pigment sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Jolene Lai. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2018. Tirage pigmentaire d'archives, format 16 x 20 pouces. Exploration de l'essence du street art pop et du graffiti à travers l'œuvre « Tomadachi » de Jolene Lai L'œuvre « Tomadachi » de Jolene Lai témoigne de la convergence novatrice entre le street art et le graffiti dans l'art contemporain. Sortie en 2018 en édition limitée à 30 exemplaires, cette estampe pigmentaire d'archives est réalisée avec une grande minutie sur papier Moab Entrada 290 g/m², un support reconnu pour sa durabilité et son rendu exceptionnel des couleurs. Le format de 40 x 50 cm (16 x 20 pouces) est à la fois accessible aux collectionneurs et suffisamment imposant pour un impact visuel fort, en résonance avec l'esthétique propre au street art et au pop art. Le travail de Lai se caractérise par des visuels narratifs, mêlant des éléments de culture urbaine, d'art graffiti et de motifs pop art. « Tomadachi », qui signifie « ami » en japonais, illustre parfaitement cette fusion, dépeignant une scène semblant surgir du calme nocturne d'un paysage urbain. L'œuvre met en scène un personnage en compagnie d'un ours en peluche géant, une image qui évoque un surréalisme ludique. Cette juxtaposition d'innocence et de décor urbain est emblématique de la capacité du street art à insuffler des éléments fantastiques au cœur du quotidien. L'approche unique de Jolene Lai en matière de street art pop et de graffiti L'œuvre « Tomadachi » de Lai explore les liens personnels et la solitude de la vie urbaine. La silhouette et l'ours en peluche, placés à un arrêt de bus, évoquent des histoires que les spectateurs associent à la nature éphémère de la vie citadine. L'utilisation de couleurs vibrantes et de contrastes marqués, caractéristiques du pop art et du graffiti, captive le regard et invite à la contemplation du récit sous-jacent. La technique de Lai, qui mêle des textures douces aux détails complexes du décor urbain, témoigne d'une maîtrise du médium propre aux estampes d'art. Le tirage limité de « Tomadachi » lui confère un statut prestigieux au sein des collectionneurs. Signée et numérotée par l'artiste, chaque estampe devient une pièce recherchée par les amateurs de pop art et de graffiti. Les collectionneurs apprécient l'exclusivité et l'authenticité des éditions limitées, et le soin méticuleux apporté par Lai à ses tirages garantit une qualité irréprochable pour chaque exemplaire. L'impact culturel de « Tomadachi » dans la communauté du street art L'impact de « Tomadachi » de Jolene Lai, tant au sein de la communauté du street art qu'au-delà, s'explique par la profondeur de ses thèmes et son attrait visuel. L'œuvre parvient à saisir une forme d'intimité au cœur de l'anonymat urbain, témoignant d'une expérience humaine universelle. Dans un monde de plus en plus dominé par la communication numérique, « Tomadachi » offre un commentaire poignant sur l'importance du lien humain. Cette profondeur de sens, alliée à la composition visuelle saisissante de l'œuvre, place « Tomadachi » au rang d'œuvre majeure dans le parcours de l'artiste. L'œuvre fait également le lien entre les univers souvent cloisonnés des beaux-arts et du street art. En proposant une œuvre qui allie la qualité et le potentiel de collection des estampes d'art à l'esthétique et aux thématiques propres au street art et au pop art, Lai remet en question les frontières qui définissent traditionnellement ces genres. Son succès témoigne de l'acceptation et de l'appréciation croissantes de l'art urbain dans le milieu artistique traditionnel et reflète une évolution culturelle plus large, valorisant les récits et les perspectives véhiculés par le street art. L'estampe en édition limitée « Tomadachi » de Jolene Lai, réalisée à partir de pigments d'archives, illustre parfaitement les possibilités offertes par le pop art et le graffiti. Elle constitue une source d'inspiration pour les artistes et les collectionneurs, symbolisant l'évolution du paysage artistique contemporain et le potentiel des expérimentations intergenres. À mesure que le mouvement du street art gagne en reconnaissance et en légitimité au sein du monde des beaux-arts, des œuvres comme « Tomadachi » joueront sans aucun doute un rôle crucial dans la définition de ce qui constitue un art précieux et marquant au XXIe siècle.

    $218.00

  • Totem Melty Misfits Jumbo Unique Giclee Print by Buff Monster

    Buff Monster Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster

    Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster Artwork Édition Limitée sur Papier Beaux-Arts Artiste Graffiti Pop Street. Œuvre originale unique, signée et datée de 2020, avec certificat d'authenticité, encadrée. Tirage giclée original, format 8,5 x 11,5 pouces (21,6 x 29,2 cm). « Ce certificat atteste l'authenticité de l'œuvre d'art de Buff Monster qui accompagne cette reproduction. Cette impression giclée unique est signée par l'artiste et représente l'un des personnages créés pour la série Jumbo de The Melty Misfits. Le verre de musée qui protège cette œuvre contre les UV ; comme pour toute œuvre d'art, il est conseillé de l'exposer à l'abri de la lumière directe du soleil et des endroits très humides. » – Buff Monster Totem Melty Misfits, impression giclée géante unique par Buff Monster L'estampe giclée grand format unique « Totem Melty Misfits » de Buff Monster illustre la fusion entre un design de personnage fantaisiste et l'esthétique du street art pop et du graffiti contemporains. Reconnu pour son style mêlant couleurs vives et nuances plus sombres, Buff Monster poursuit cette approche caractéristique dans cette giclée encadrée, mettant en lumière à la fois ses thèmes de prédilection et son expérimentation inventive avec les formes et la présentation. Imprimée sur papier d'art de qualité supérieure et ornée des mentions officielles au dos et du logo Melty Misfits, cette œuvre s'impose comme une pièce de collection incontournable de la culture urbaine pop contemporaine. Un hommage totémique à la culture Melty La face avant de l'œuvre présente un totem composé de plusieurs personnages emblématiques de Melty Misfits. Chaque niveau du totem mêle des motifs psychédéliques d'yeux à des créatures mutantes du désert, rendues dans des tons numériques éclatants. L'arrière-plan dévoile un paysage extérieur serein, avec un ciel bleu stylisé et une cime d'arbres, contrastant l'étrangeté des figures avec le calme de la nature. Cette composition rend habilement hommage aux totems amérindiens tout en créant une mythologie cartoon satirique ancrée dans l'univers de Buff Monster. Les traits exagérés, les expressions débridées et les textures gluantes donnent l'illusion de jouets en vinyle fondants, le tout construit avec une symétrie parfaite pour évoquer à la fois structure et chaos. Art pop urbain encadré Imprimée en giclée, l'œuvre offre une netteté et une brillance exceptionnelles, essentielles pour restituer la richesse des dégradés du trait de Buff Monster. Ce format particulièrement rare est présenté dans un cadre professionnel avec passe-partout, sublimant son esthétique digne d'une galerie. Au dos, un certificat d'authenticité est solidement fixé sous le logo The Melty Misfits, garantissant la provenance attendue d'une œuvre d'art urbain pop et graffiti en édition limitée. Un autocollant fluorescent scelle la présentation, signature de l'identité visuelle de Buff Monster. Les qualités tactiles de l'œuvre, associées à son encadrement artisanal et à la narration qui en découle, en font bien plus qu'une simple impression. C'est une affirmation tridimensionnelle de rébellion visuelle, dissimulée sous un voile de fantaisie sucrée. L'héritage de Buff Monster dans le mouvement des jouets de créateurs et du pop art Né aux États-Unis, Buff Monster s'est imposé comme une figure de proue de la culture pop et street art hybride grâce à des décennies de fresques murales, de création de jouets et d'estampes expérimentales. Des ruelles new-yorkaises aux foires d'art de Tokyo, son œuvre est immédiatement reconnaissable. L'estampe géante « Totem Melty Misfits » témoigne non seulement de son engagement constant envers le projet Melty Misfits, mais aussi de sa capacité à transformer le street art en chefs-d'œuvre encadrés et de collection. Chaque élément de cette estampe illustre la volonté de Buff Monster de rendre la joie subversive et la satire accessible. En anthropomorphisant des friandises en divinités pop grotesques, il construit une nouvelle iconographie pour une génération post-ironique. Cette œuvre compacte et saisissante est un témoignage de l'humour surréaliste et de l'intensité graphique qui caractérisent l'un des artistes de graffiti les plus célèbres du pop surréalisme.

    $845.00

  • Totem Wood Panel Sculpture by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Sculpture en panneau de bois Totem par Joe Ledbetter

    Sculpture Totem 3D imprimée sur panneau de bois, prête à être exposée, par Glenn Barr, artiste pop moderne. 62,23 x 39,37 cm à plat et debout. Impression d'art multidimensionnelle sur bois durable de 6,35 mm d'épaisseur. D'une hauteur de plus de 60 cm, cette fascinante œuvre d'art explore la multidimensionnalité grâce à l'interaction de surfaces 2D au sein d'un espace 3D, créant ainsi une œuvre en 2,5D. Elle se compose de deux impressions d'art recto verso qui, une fois assemblées, forment quatre intersections artistiques uniques.

    $503.00

  • Toulouse the Turtle! Silkscreen Print by Clint Wilson

    Clint Wilson Toulouse la Tortue ! Sérigraphie par Clint Wilson

    Toulouse la Tortue ! Sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Clint Wilson, artiste pop art célèbre. Toulouse, né en 2013 (5x5), est une jeune tortue sulcata originaire de Nouakchott, en Mauritanie. Contrairement à la plupart de ses congénères, il est très sociable et adore se faire des amis.

    $15.00

  • Tour de Finch Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie Tour de Finch par Nate Duval

    Tour de Finch, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste recherché Nate Duval, œuvre d'art pop en édition limitée. Œuvre d'art signée en édition limitée de 2014, format 10x8

    $27.00

  • Tour Guide Archival Print by Nosego

    Nosego Impression d'archives de guide touristique par Nosego

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives, sur papier d'art Museo Portfolio par l'artiste pop urbain Nosego, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Dimensions de l'œuvre : 20 x 16 pouces.

    $275.00

  • Toxoplasmosis 1 Archival Print by Casey Weldon

    Casey Weldon Toxoplasmose 1 Impression d'archives par Casey Weldon

    Toxoplasmose 1 Estampe d'art en édition limitée avec pigments d'archives sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste pop Casey Weldon, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2017. Format : 12x12 pouces.

    $143.00

  • Train Hanshin Jet 5700 100% Silver Be@rbrick by Medicom Toy

    BE@RBRICK Train Hanshin Jet 5700 100% Argent Be@rbrick by Medicom Toy

    Train Hanshin Jet 5700 100% - Argent BE@RBRICK Édition Limitée Figurine d'Art en Vinyle Art Toy Urbain de Collection. « Be@rbrick Train : Hanshin Jet-Silver 7500 » par Be@rbrick x Medicom Toy, 2019 7,1 cm (figurine à 100 %) 19,7 cm (train) 14,7 x 12,4 x 3,8 cm (emballage) Figurine en vinyle peinte de collection + train jouet dans un emballage blister sous blister.

    $159.00

  • Translucid Giclee Print by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Impression giclée translucide par Dalek - James Marshall

    Impression giclée translucide par Dalek - Œuvre de James Marshall, édition limitée sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 19,69 cm. Translucide par Dalek : Géométrie psychédélique et déconstruction des personnages dans l’art urbain pop et le graffiti Translucid est une estampe giclée en édition limitée de 2022, signée James Marshall, alias Dalek. Tirée à 50 exemplaires sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², cette œuvre de 50 x 50 cm est signée et numérotée par l'artiste. Le travail de Dalek explore la intersection du surréalisme numérique, de l'abstraction animée et du démantèlement de personnages, le tout à travers le prisme d'une saturation à contraste élevé et d'une syntaxe visuelle urbaine. Dans Translucid, Dalek revisite son univers Space Monkey en le propulsant par une explosion de superpositions translucides, de mouvements déconstruits et de répétitions psychédéliques, incarnant pleinement l'énergie et la philosophie du Street Pop Art et du graffiti. Au centre de la composition se dresse une figure hyper-stylisée aux membres bulbeux, aux yeux cyclopéens et à la posture agressive. Les couleurs sont électriques : verts néon, roses acides, bleus ciel et noir profond s’entrechoquent au sein d’un motif rythmé et bouclé. Chaque forme semble se dupliquer en traînées décalées, créant une impression de mouvement, d’écho et de distorsion dimensionnelle. Les bras s’étendent sauvagement, l’un d’eux se tendant vers l’espace tandis que des faisceaux géométriques jaillissent de la tête de la figure, tels un cri visuel. Derrière le personnage principal, des répliques semi-transparentes ondulent, évoquant un accéléré, un décalage numérique ou une animation multi-images figée dans une immobilité stratifiée. Couleur, répétition et chaos hyper-contrôlé La structure visuelle de Dalek dans Translucid est loin d'être fortuite. Sa maîtrise précise des lignes, des courbes et des aplats crée une impression d'hallucination assistée par la machine : un équilibre harmonieux et ordonné, tout en conservant une vitalité fiévreuse. L'arrière-plan se pare d'ombres circulaires douces et de formes évoquant des bulles, contrastant avec les explosions plus nettes du premier plan. Il en résulte une tension entre folie cinétique et symétrie graphique. Ce jeu imite la philosophie visuelle du graffiti, où la répétition, les tags et les symboles superposés deviennent des marques d'identité au sein d'un chaos maîtrisé. L'effet de translucidité est un élément clé. Ombres, lignes fantomatiques et silhouettes en écho suggèrent la multiplicité d'un sujet unique, brouillant la frontière entre l'original et le dupliqué. Cette approche reflète la saturation numérique de la culture visuelle contemporaine, où les icônes sont constamment remixées, réutilisées et diffusées en boucle sur les écrans. Dalek capture cette sensation d'écho et de surcharge visuelle sous forme d'œuvre d'art, reflétant le pouls de la rue dans un carré de 50 cm. Mutation du singe de l'espace et dialogue visuel avec la culture moderne La figure de Translucid pourrait bien provenir de l'emblématique Space Monkey de Dalek, mais elle a ici muté en quelque chose de plus abstrait et dynamique. Alors que les œuvres précédentes présentaient Space Monkey comme un observateur plat et énigmatique, Translucid métamorphose le personnage en un vecteur de mouvement, de forme et de puissance. Il danse, attaque et dysfonctionne, n'étant plus passif mais pleinement intégré au chaos qu'il contemplait autrefois. Le sourire déformé, les yeux irradiants et les membres déconnectés créent une atmosphère de joie paradoxale et d'épuisement numérique. L'œuvre de Dalek s'inscrit parfaitement dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, grâce à une énergie vibrante et une liberté conceptuelle qui n'en demeurent pas moins rigoureuses. Il distille la culture pop, le rythme des jeux vidéo et l'esthétique des murs de graffiti en une composition qui communique sans récit. Translucid ne raconte pas d'histoire ; elle émet une fréquence. C'est une peinture que l'on peut presque entendre en l'observant attentivement. Translucide comme artefact de l'abstraction pop et de l'identité contemporaine Imprimée sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², la texture et la tenue des pigments confèrent à Translucid une dimension de collection, tout en préservant l'esthétique urbaine caractéristique de l'œuvre de Dalek. Chaque exemplaire offre la même intensité et la même profondeur de couleur, capturant avec une précision absolue chaque ombre portée et chaque point de collision. À la fois objet et symbole, elle nous rappelle que la culture visuelle n'est pas linéaire et que la répétition peut être à la fois expressive et déstabilisante. La contribution de James Marshall au canon du Street Pop Art et du graffiti continue de s'enrichir grâce à des œuvres comme Translucid. Cette pièce encapsule le langage de la répétition, le design cinétique et le commentaire psychédélique, tout en respectant l'attachement de Dalek à l'abstraction ancrée dans l'évolution du personnage. Translucid ne vise pas la résolution ; elle explore le mouvement, la multiplicité et la joie fragmentée de naviguer dans un monde où le sens se superpose, se duplique et vibre d'une vie infinie.

    $475.00

  • Travel To Paint Silkscreen Print by Nychos

    Nychos Travel To Paint Sérigraphie par Nychos

    Sérigraphie artisanale en édition limitée « Travel To Paint », une couleur, sur papier French Pop-Tone Sweet Tooth de 140 lb, par Nychos, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre d'art en édition limitée, signée et numérotée, format 18x24 , n° 2016 Rabbit Eye Movement est fier d'annoncer la première à San Francisco du documentaire de Nychos, « The Deepest Depths of the Burrow ». Réalisé par Christian Fischer, ce documentaire offre un regard inédit sur l'univers en constante évolution de Nychos. Illustrateur, artiste urbain et graffeur, Nychos s'est fait connaître il y a 10 ans avec son concept de street art, RABBIT EYE MOVEMENT (REM). L'emblème du mouvement est un lapin blanc, qui se reproduit depuis et apparaît dans les rues du monde entier depuis une décennie.

    $243.00

  • Treacherous Water Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai Impression jet d'encre sur l'eau perfide par Victo Ngai

    Œuvre d'art « Eau traîtresse », impression d'art en édition limitée Giclée sur papier Hahnemühle Museum Etching 100 % coton, par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.

    $270.00

  • Trippinfrog Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Estampe giclée Trippinfrog par Naoto Hattori

    Trippinfrog, œuvre d'art giclée en édition limitée, impression surréaliste sur papier d'art 100 % coton, encadrée dans un cadre bronze, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori. 2014 Signée par Naoto Hattori & Édition limitée numérotée à 50 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 6x8 pouces. Dimensions du cadre en bronze : 8x10 pouces. Exploration du monde surréaliste des œuvres de Trippinfrog de Naoto Hattori Le monde de l'art contemporain est en perpétuelle évolution, fusionnant genres et formes pour créer des expressions inédites qui interpellent et ravissent les sens. Dans cette riche mosaïque, Naoto Hattori se distingue comme un artiste de graffiti pop culture dont l'œuvre mêle les éléments fantastiques du surréalisme à l'énergie vibrante et rebelle du street art et du graffiti. Parmi ses créations remarquables figure « Trippinfrog », une estampe giclée en édition limitée qui a captivé le public par la finesse de ses détails, sa composition imaginative et son esthétique saisissante. Plus qu'un simple régal pour les yeux, cette œuvre est une véritable expédition dans une dimension onirique où les lois conventionnelles de la nature et de la physique s'effacent. Lancée en 2014, l'édition limitée « Trippinfrog » témoigne de la maîtrise de son art par Hattori et de son talent pour traduire l'inconscient en une forme tangible. Chacune des cinquante estampes de cette série limitée est signée par Naoto Hattori, une touche personnelle très appréciée des collectionneurs et des amateurs de street art. Le format de l'œuvre, 15 x 20 cm, est modeste, mais son impact visuel est saisissant et invite à une contemplation plus attentive. À l'inverse, le cadre en bronze de 20 x 25 cm met en valeur l'œuvre sans en masquer la complexité. Les tirages en édition limitée sont réalisés sur papier beaux-arts 100 % coton, un choix de matériau qui témoigne de la qualité et de la durabilité de l'œuvre. Ce type de papier est réputé pour sa capacité à restituer les couleurs et les détails, garantissant ainsi la préservation de chaque nuance de la vision d'Hattori. L'utilisation d'un cadre en bronze enrichit davantage l'expérience visuelle, ajoutant une touche classique qui contraste avec le caractère moderne et avant-gardiste de l'œuvre elle-même. Le style emblématique de Naoto Hattori Le style de Naoto Hattori est un mélange unique, à la frontière entre le fantaisiste et le grotesque, une caractéristique de sa vision artistique. « Trippinfrog » en est un parfait exemple : le surréel et le réel s'y entrechoquent dans une danse de couleurs, de formes et de volumes. L'œuvre présente un amalgame d'éléments – yeux, tentacules et formes amorphes – qui s'enroulent autour d'une créature centrale, semblable à une grenouille, semblant se désintégrer et se reconstituer simultanément. Cette imagerie paradoxale est un élément essentiel du street art et du graffiti, où l'inattendu devient la norme et où les spectateurs sont invités à interpréter l'œuvre à leur manière. Les couleurs choisies par Hattori, à la fois terreuses et éthérées, créent un contraste saisissant. L'arrière-plan de « Trippinfrog » évoque un paysage serein, un contraste saisissant avec le chaos que la figure centrale incarne. Cette dualité peut être perçue comme un commentaire sur la nature de l'existence : harmonieuse et chaotique, ordonnée et imprévisible. L'œuvre d'Hattori invite le spectateur à considérer ces dualités non comme des opposés mais comme des compléments. L'impact culturel du street art et du graffiti Des œuvres comme « Trippinfrog » sont des pièces maîtresses du récit du street art et du graffiti, genres qui ont acquis une notoriété et une reconnaissance considérables dans le monde de l'art. Ces formes artistiques puisent leur expression dans l'identité culturelle, le commentaire social et une volonté de s'affranchir des modes de présentation artistique traditionnels. On les retrouve souvent sur les murs, dans les galeries et au sein de collections privées, où elles donnent la parole aux marginalisés et offrent un espace d'expression aux exclus. L'œuvre de Naoto Hattori, et plus particulièrement « Trippinfrog », s'inscrit parfaitement dans ce récit. Elle offre une évasion visuelle et un voyage introspectif à ceux qui la contemplent. Le tirage en édition limitée en fait une pièce exclusive du street art et du graffiti contemporains, un véritable jalon culturel de notre époque. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre d'Hattori n'acquièrent pas seulement une œuvre d'art ; ils préservent un fragment de l'esprit culturel de leur temps. L'œuvre « Trippinfrog » de Naoto Hattori est une pièce captivante qui témoigne du pouvoir novateur et transformateur du street art et du graffiti. Son édition limitée sur papier d'art, la signature de l'artiste et sa présentation dans un cadre en bronze contribuent à son attrait et à son importance. La capacité d'Hattori à mêler le surréalisme à la rue, l'onirisme au concret, place « Trippinfrog » parmi les œuvres marquantes qui continuent de façonner et d'inspirer l'art moderne.

    $220.00

  • Tristan Eaton DesignerCon 100% & 400% Be@rbrick Art Toy

    Tristan Eaton Tristan Eaton DesignerCon 100% & 400% Be@rbrick Art Toy

    Tristan Eaton DesignerCon 100% & 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection. Collection exclusive Bearbrick x Tristan Eaton DesignerCon 2021 : 400 %

    $481.00

  • Tropical Tiburón Laser Cut Acrylic Giclee Print by Alex Yanes

    Alex Yanes Impression Giclée Acrylique Tiburón Tropicale Découpée au Laser par Alex Yanes

    Tropical Tiburón, édition limitée, plusieurs exemplaires sur panneau acrylique découpé au laser, prêts à être accrochés, par Alex Yanes, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2021 à 100 exemplaires. Œuvre d'art de 12 x 21,3 pouces. Découpe sur mesure en acrylique, comprenant trois bandes Velcro pour une fixation murale facile. Produite en partenariat avec Print House USA. Street Pop Art et Graffiti : Tiburón Tropical d'Alex Yanes Le street art, le pop art et le graffiti sont depuis longtemps à l'avant-garde de l'expression artistique contemporaine, incarnant le pouls vibrant des paysages urbains et les voix qui en émanent. L'œuvre en édition limitée intitulée « Tropical Tiburón », créée par Alex Yanes, illustre parfaitement cette esthétique moderne. Artiste de rue reconnu pour son pop art moderne et éclatant, Yanes compose une symphonie visuelle sur un support original et saisissant : un panneau acrylique découpé au laser. Né et installé à Miami, Alex Yanes est un artiste dont l'œuvre fait écho à l'esprit coloré et dynamique de sa ville. Reconnu pour son style unique qui fusionne les influences du street art et la sensibilité pop art, l'art de Yanes se caractérise par des couleurs vives, des lignes audacieuses et un sens narratif à la fois ludique et profond. Son édition limitée 2021 de « Tropical Tiburón » témoigne de son talent et représente la culture et l'environnement qui ont façonné son parcours artistique. Chaque pièce de cette série limitée à 100 exemplaires mesure 30,5 x 54 cm, une taille modeste mais percutante qui met en valeur la finesse et l'attrait visuel de l'œuvre. La découpe sur mesure de l'acrylique témoigne de l'engagement de Yanes envers l'innovation et la qualité. Ce choix de support confère une profondeur tridimensionnelle à l'œuvre, repoussant les limites de l'art traditionnel sur toile et invitant le spectateur à une interaction plus tactile. L'art qui repose sur l'innovation Ce qui distingue « Tropical Tiburón », c’est son attrait visuel et sa facilité d’installation. En partenariat avec Print House USA, Yanes a intégré la praticité à sa vision artistique. L’inclusion de trois bandes Velcro pour une fixation murale aisée répond au désir des collectionneurs contemporains pour un art accessible et facilement adaptable. C’est une reconnaissance du rythme de vie moderne, où des procédures de montage complexes ne devraient pas entraver l’appréciation de l’art. Cette œuvre célèbre le charme tropical incarné par un requin, créature à la fois crainte et vénérée. Le corps du requin, une toile, représente un coucher de soleil avec des palmiers se détachant sur un ciel chaud et accueillant. La juxtaposition du requin, souvent perçu comme un symbole de danger, avec le paysage tropical serein évoque un sentiment de contraste et d’équilibre. Elle joue sur les dualités de la nature et des environnements urbains qui inspirent Yanes. « Tropical Tiburón » n’est pas qu’un simple objet décoratif ; C'est une tranche de l'âme et du cœur de l'artiste, un récit capturé à l'acrylique, un vibrant hommage à l'essence de Miami. Alex Yanes continue de vivre et de travailler, contribuant à la riche tapisserie du street art et du graffiti, ses œuvres servant de phares de créativité dans le milieu artistique bouillonnant. Cette œuvre, une création en édition limitée, témoigne du dévouement de Yanes à son art et de sa capacité à allier fonctionnalité et génie artistique. L'intersection du street art et du graffiti est un espace complexe et en constante évolution, et c'est dans cet espace que « Tropical Tiburón » d'Alex Yanes trouve toute sa place. Avec chaque courbe découpée au laser et chaque dégradé de couleurs, Yanes narre une histoire qui lui est propre et pourtant universellement compréhensible – une histoire qui parle au cœur de la culture urbaine, à l'attrait des tropiques et à l'esprit intemporel du graffiti. En accrochant cette pièce, les collectionneurs n'acquièrent pas seulement une œuvre d'art, mais ancrent l'histoire de l'art contemporain dans leurs murs.

    $204.00

  • Trunk Elephant Gold Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Trompette Éléphant Doré Art Toy par Ron English - POPaganda

    Trompette Éléphant Or Édition Limitée Jouet d'Art en Vinyle de Collection Œuvre d'Art de l'artiste de graffiti de rue Ron English- POPaganda. Figurine en vinyle de 15 cm (6 pouces), édition limitée Gold Variant 2020, neuve en boîte. Elle est fournie avec une coiffure amovible conçue par Ron English (POPoganda).

    $229.00

  • Trunk OG Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Trunk OG Art Toy par Ron English- POPaganda

    Trunk OG Édition Limitée Vinyle Art Jouet de Collection Œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Ron English- POPaganda. Cette figurine en vinyle de 15 cm est fournie avec une coiffure amovible conçue par Ron English - POPaganda. Édition limitée à 250 exemplaires.

    $170.00

  • TRUST Archival Print by Jimmy Law

    Jimmy Law TRUST Archival Print par Jimmy Law

    TRUST, œuvre d'art en édition limitée, tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts, par Jimmy Law, artiste de graffiti de la culture pop.

    $243.00

  • Tub Chum Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Sérigraphie Tub Chum par John Vogl

    Tub Chum, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier moucheté blanc cassé de poids moyen, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Signé et numéroté au crayon par John Vogl.

    $103.00

  • Tulleries Hand Finished Brass No 3 HPM Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $10,501.00

  • Turtle God Lithograph Print by Jeff Soto

    Jeff Soto Tortue Dieu Lithographie Imprimer par Jeff Soto

    Lithographie « Dieu Tortue », édition limitée, sur papier d'art, par Jeff Soto, artiste de rue pop et graffiti urbain. Dieu Tortue, 2007. Lithographie offset. Dimensions de l'image : 41,9 x 57,2 cm. Dimensions du papier : 45,7 x 61 cm. Édition numérotée et signée de 500 exemplaires.

    $217.00

  • Sale -15% Turtle Island Ganas Collage Stencil Original Painting by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Turtle Island Ganas Collage Stencil Peinture originale par Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Œuvre originale unique de Turtle Island Ganas Collage, réalisée à la peinture au pochoir sur papier d'art en chiffon de coton par l'artiste de street art et de culture pop Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas. Peinture originale signée à la bombe aérosol, 2022. Dimensions : 52 x 67 cm. Pochoirs peints à la main à la bombe sur papier chiffon 100 % coton. Bords frangés à la main. Signée et numérotée par Ernesto Yerena Montejano. Pièce unique. L'expression artistique du "Collage Ganas de l'Île aux Tortues" d'Ernesto Yerena Montejano Ernesto Yerena Montejano est un artiste profondément ancré au carrefour culturel du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre, « Turtle Island Ganas Collage », est une vibrante célébration de l'identité culturelle, de la résilience et de l'esprit de résistance. Cette pièce unique, réalisée à la peinture aérosol au pochoir sur papier chiffon, incarne l'éthique de la vision artistique de Montejano : « Hecho Con Ganas », c'est-à-dire « fait avec effort et désir ». Signée par l'artiste, cette œuvre de 52 x 67 cm témoigne de son engagement à créer des pièces non seulement visuellement captivantes, mais aussi porteuses d'un commentaire social et politique. Symbolisme et technique dans l'œuvre de Montejano Dans « Turtle Island Ganas Collage », Montejano utilise la tortue, créature vénérée dans de nombreuses cultures autochtones pour porter le monde sur son dos, comme figure centrale symbolisant la terre et l'interdépendance du vivant. Le terme « Turtle Island » désigne le continent nord-américain, utilisé par plusieurs tribus amérindiennes, et son inclusion dans le titre ancre l'œuvre dans les thèmes du patrimoine et du territoire. Le choix des matériaux par Montejano – du papier chiffon 100 % coton aux bords frangés à la main – complète le sujet organique, ancrant l'œuvre dans la tradition et le savoir-faire. Les pochoirs appliqués à la main créent un contraste saisissant caractéristique du graffiti, tandis que les détails complexes et la superposition font écho à la richesse de l'imagerie pop art. La contribution d'Ernesto Yerena Montejano au Street Pop Art Montejano, artiste mexicano-américain, enrichit la riche palette du street art avec des œuvres telles que « Turtle Island Ganas Collage », qui abordent les thèmes de l'identité, de la communauté et de l'activisme. Son travail reflète souvent la réalité des zones frontalières entre les États-Unis et le Mexique, offrant un commentaire visuel sur le paysage socio-politique. En intégrant des motifs issus des cultures indigène et chicano, Montejano tisse un lien entre passé et présent, créant un dialogue entre récits historiques et enjeux contemporains. Son œuvre transcende les frontières traditionnelles du street art, proposant un récit à la fois universel et profondément personnel. À travers son art, Montejano invite les spectateurs à s'engager dans des discussions plus larges sur la justice sociale, le patrimoine et la condition humaine, confirmant ainsi sa place parmi les figures majeures du street art et du graffiti.

    $1,059.00 $900.00

  • Tweety 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Titi 100% & 400% Be@rbrick

    Tweety 100% & 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection Art. Ours en carton Tweety Loony Toons 2021

    $271.00

  • Tyto Alba AP Silkscreen Print by Justin Anville

    Justin Anville Tyto Alba AP Sérigraphie par Justin Anville

    Tyto Alba, sérigraphie en édition limitée à 9 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Justin Anville, artiste pop art célèbre et rare. Œuvre d'art en édition limitée, signée et marquée AP, 2011. Format : 18 x 24. Petite pliure de manipulation dans la marge supérieure gauche. Complexité et attrait de la sérigraphie d'Anville « Tyto Alba » de Justin Anville est un exemple saisissant de la fusion entre le street art, le graffiti et l'estampe d'art. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, réalisée en neuf couleurs, témoigne du talent d'Anville pour l'utilisation des techniques traditionnelles de la sérigraphie. L'œuvre, qui résonne de l'énergie et de la spontanéité du street art, atteint la finesse et le raffinement des pièces de galerie. Créée en 2011, chaque estampe de cette édition limitée est signée par l'artiste, estampillée « épreuve d'artiste » (EA) et mesure 45,7 x 61 cm, captivant le regard par sa taille et sa précision. La superposition complexe des couleurs souligne le souci du détail d'Anville et son engagement envers l'art de la sérigraphie. Un léger pli de manipulation dans la marge supérieure gauche témoigne de la main de l'artiste à l'œuvre lors de la création de chaque pièce. La figure centrale du hibou, couronné et majestueux, se dresse comme un symbole puissant au sein de la composition. Dans de nombreuses cultures, la chouette est souvent associée à la sagesse et au mystère, et la représentation qu'en fait Anville confère une dimension majestueuse à ces interprétations. Cette iconographie est habilement juxtaposée aux éléments urbains qui encadrent l'oiseau, créant un dialogue entre la nature et l'environnement construit, un thème récurrent dans le street art et le graffiti. Contribution à l'évolution du street art L'œuvre « Tyto Alba » d'Anville contribue non seulement à l'évolution du street art, mais fait également le lien entre les univers souvent distincts de l'art urbain et des beaux-arts. Son travail élève le graffiti au rang des beaux-arts sans en altérer l'authenticité et la spontanéité propres au street art. La rareté de cette pièce renforce son attrait, car elle fait partie d'une série limitée d'estampes, chacune légèrement différente de la précédente, témoignant de la vision unique d'Anville. L'utilisation de neuf couleurs en sérigraphie est significative, conférant une profondeur et une intensité difficiles à obtenir avec moins de couches. Le choix du papier beaux-arts comme support reflète une volonté délibérée de présenter le street art non pas comme une œuvre éphémère, mais comme un trésor à préserver et à chérir. Il en résulte une texture riche et un dynamisme chromatique qui donnent vie à l'œuvre. Impact artistique de "Tyto Alba" « Tyto Alba » est un emblème du talent artistique d'Anville et de sa contribution à l'histoire du street art et du graffiti. Sa présence dans des collections en édition limitée à travers le monde témoigne de son impact sur le monde de l'art et la culture populaire. Les collectionneurs apprécient non seulement l'attrait visuel de son œuvre, mais aussi le commentaire qu'elle propose sur la fusion de la culture urbaine et des aspects plus traditionnels de la création artistique. « Tyto Alba » de Justin Anville est une représentation saisissante de la synergie contemporaine entre le street art et l'estampe d'art. Elle incarne avec éclat le potentiel du street art et du graffiti à transcender les frontières et à dialoguer avec un public issu de divers horizons artistiques.

    $213.00

  • Tyto Alba Moonlight Silkscreen Print by Justin Anville

    Justin Anville Sérigraphie Tyto Alba Moonlight par Justin Anville

    Tyto Alba - Moonlight Variant, sérigraphie en édition limitée 9 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Justin Anville, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Tyto Alba - Moonlight Variant est une sérigraphie neuf couleurs de 45,7 x 61 cm (18″ x 24″), éditée à 35 exemplaires.

    $226.00

  • UFO Crash Skateboard Art Deck by Mad

    Mad UFO Crash Skateboard Art Deck par Mad

    UFO Crash Deck Fine Art Édition Limitée Impression Pigmentaire d'Archives Transfert sur Planche de Skateboard Naturelle Pressée à Froide par l'Artiste de Rue et de Graffiti Mad. 2022 - Impression par transfert pigmentaire d'archives signée sur planche de skate naturelle pressée à froid - Dimensions : 21 x 81 cm (8,25 x 31,875 pouces) - Sortie : 31 janvier 2022 - Tirage : 50 exemplaires

    $359.00

  • Sale -49% Ukrainian Village Chicago Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Sérigraphie « Ukrainian Village Chicago » par Ian Ferguson-Hydeon

    Sérigraphie « Ukrainian Village Chicago » par Ian Ferguson-Hydeon, édition limitée 1 couleur tirée à la main sur papier beaux-arts, art urbain rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie « Village ukrainien de Chicago » par Ian Ferguson – Hydeon L'estampe sérigraphique « Ukrainian Village Chicago » d'Ian Ferguson, alias Hydeon, est une œuvre artisanale en édition limitée, imprimée en une seule couleur. Elle capture avec brio l'essence architecturale, culturelle et historique de l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago. Cette sérigraphie d'art de 40 x 50 cm, créée en 2013, fait partie de la série « Neighborhood Art » de Ferguson, qui explore l'identité urbaine de différents quartiers de Chicago à travers le prisme du pop art et du graffiti. Signée et numérotée (édition limitée à 35 exemplaires), cette pièce met en valeur le style d'illustration en noir et blanc complexe de Ferguson, mêlant réalisme et narration urbaine surréaliste. Patrimoine architectural et éléments culturels d'un village ukrainien Le quartier d'Ukrainian Village possède une histoire riche, reflétée dans ses églises centenaires, son architecture traditionnelle d'Europe de l'Est et ses espaces communautaires animés. L'estampe de Ferguson met en lumière certains des bâtiments les plus emblématiques du quartier, intégrant des façades de briques historiques, des églises à dôme et une architecture résidentielle traditionnelle dans un récit visuel cohérent. La précision des détails des rues arborées, des devantures de magasins et des éléments de la silhouette urbaine capture le caractère unique de ce quartier, témoignant à la fois de son importance historique et de son paysage contemporain en constante évolution. Les profondes racines culturelles de la communauté ukrainienne sont symbolisées par des motifs folkloriques ukrainiens traditionnels, des éléments religieux et des motifs architecturaux intégrés à l'œuvre. Ferguson rend hommage au patrimoine du quartier en incluant des pysanky (œufs décorés), des dômes orthodoxes et des influences d'art populaire, renforçant ainsi le dynamisme culturel du lieu. La présence d'un vélo, de bâtiments anciens et de paysages urbains ancre l'œuvre dans le rythme de vie contemporain d'Ukrainian Village. Éléments surréalistes et symboliques dans l'œuvre d'art La série « Neighborhood Art » de Ferguson est réputée pour son mélange de réalisme et d'éléments oniriques, créant un effet de superposition, presque de collage. Dans cette estampe, il entrelace une typographie flottante formant l'inscription « Ukrainian Village » parmi les bâtiments et les structures, faisant de cette inscription une partie intégrante du paysage plutôt qu'une entité distincte. Cette intégration harmonieuse du texte et de l'image est une caractéristique de sa démarche artistique, insufflant une impression de mouvement et d'énergie urbaine. La présence d'éléments naturels, de nuages ​​tourbillonnants et d'images symboliques contribue à l'atmosphère surréaliste de l'estampe. Ferguson juxtapose souvent des éléments historiques et contemporains, soulignant ainsi la nature intemporelle et évolutive des espaces urbains. L'utilisation d'une encre noire à fort contraste sur papier d'art accentue la profondeur et la complexité de l'œuvre, permettant au spectateur de s'immerger dans les détails minutieux du quartier. L'influence d'Ian Ferguson sur le street art, le pop art et le graffiti Ian Ferguson, alias Hydeon, a développé un style d'illustration monochrome unique, centré sur la narration architecturale, les espaces communautaires et la préservation du patrimoine. Sa série « Neighborhood Art », qui comprend Wicker Park, Logan Square, Pilsen et Humboldt Park, constitue une archive visuelle des quartiers de Chicago, capturant leur importance culturelle à travers les techniques du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre témoigne d'un lien profond avec les espaces urbains, ce qui rend ses estampes très recherchées par les collectionneurs, les amateurs d'art et tous ceux qui sont passionnés par l'histoire artistique et architecturale de Chicago. La sérigraphie « Ukrainian Village Chicago » illustre parfaitement la capacité de Ferguson à faire le lien entre histoire, culture et art contemporain, garantissant ainsi la préservation visuelle des récits des quartiers de Chicago pour les générations futures. Son travail demeure un hommage à l'art de l'estampe artisanale, célébrant à la fois la complexité des environnements urbains et les personnes qui les façonnent.

    $146.00 $75.00

  • Unconscious Monster Skateboard Art Deck by Fuel TV x Rick Maderis

    Rick Maderis Art Deck de planche à roulettes Monstre inconscient par Fuel TV x Rick Maderis

    Planche de skateboard Unconscious Monster Deck en édition limitée, sérigraphiée, par l'artiste de la culture pop urbaine Fuel TV x Rick Maderis. Planche de skateboard Unconscious Monster en édition limitée, créée par Fuel TV et Rick Maderis

    $261.00

  • Unidentified Flying Rabbbits Deck Skateboard by Ron English

    Ron English- POPaganda Planche de skateboard Unidentified Flying Rabbits par Ron English - POPaganda

    Lapins volants non identifiés, impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archives sur planche de skateboard naturelle pressée à froid par l'artiste de graffiti de rue Ron English - POPaganda. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (2020). Dimensions de l'œuvre : 8 x 31,875 pouces. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 22 juillet 2020

    $320.00

  • Unleash The Hounds Silkscreen Print by Rhys Cooper

    Rhys Cooper Sérigraphie Unleash The Hounds par Rhys Cooper

    Lâchez les chiens - Série Call the Banners, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier épais 250 g/m² avec encres métalliques par Rhys Cooper, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Affiche sérigraphiée 5 couleurs, imprimée en 2014 sur papier épais 250 g/m² avec des encres métalliques. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée. Dimensions : 30,5 x 96,5 cm (12 x 38 pouces). Toutes les affiches sont numérotées et signées.

    $143.00

  • Untitled Box Car Graffiti Train Art Toy Sculpture by Sweet Toof

    Sweet Toof Untitled Box Car Graffiti Train Art Jouet Sculpture par Sweet Toof

    Œuvre d'art originale de l'artiste de rue et artiste pop moderne Sweet Toof, intitulée « Graffiti sur wagon de marchandises sans titre ». Wagon de train en acrylique, signé et original, 2021, dimensions 17 x 6 x 4,5 pouces. Sans titre, 2021. Acrylique sur maquette de train en plastique. 15,2 x 43,2 x 11,4 cm. Signé à l'encre sous le train et sur le côté droit de la boîte.

    $589.00

  • Sale -15% Untitled Pointman & Vick Silkscreen Print by Verdy x Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr

    Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr Tirée à la main sur papier d'art Mohawk à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 40 exemplaires (2025). Œuvre d'art de 18 x 24 pouces, sérigraphie représentant un lapin panda stylisé Vick tenant une créature de science-fiction Pointman en rouge, noir et blanc. Verdy x Futura 2000 : Un dialogue dynamique entre l’art urbain pop et le graffiti L'estampe sérigraphique en édition limitée de 2025, intitulée « Untitled Pointman & Vick », est une collaboration très recherchée entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : Verdy et Leonard McGurr, alias Futura 2000. Tirée à la main au format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), cette œuvre est limitée à seulement 40 exemplaires signés et numérotés. Elle réunit deux personnages iconiques issus de traditions visuelles très différentes : Vick, de Verdy, un hybride panda-lapin débordant de mignonnerie urbaine et d'énergie punk, et Pointman, de Futura, une forme extraterrestre angulaire d'inspiration science-fiction, qui représente depuis les années 1980 l'évolution abstraite du graffiti chez l'artiste. La synergie de ces deux figures, disposées côte à côte sur une toile blanche immaculée, crée une œuvre visuelle saisissante et unique. Fusion de personnages : de la sous-culture tokyoïte au futurisme new-yorkais Vick, figure emblématique de la culture jeune et du streetwear japonais, est ici représenté avec des lignes audacieuses, un minimalisme affirmé et une forme de rébellion. Fréquemment présent dans ses œuvres liées à Girls Don't Cry et Wasted Youth, Vick incarne l'innocence mêlée de résistance, ici capturée par une posture expressive, sa chevelure hérissée et ses longues oreilles caractéristiques. Dans cette pièce, Vick se tient avec assurance, serrant contre lui Pointman de Futura, créature devenue emblématique de l'abstraction graffiti de l'ère spatiale. Souvent dépeint comme détaché et observateur, Pointman apparaît ici anthropomorphisé, mais dans une position de connexion, suggérant un contrôle créatif, une forme de révérence, voire une confrontation. Leonard McGurr, né aux États-Unis, a redéfini l'art du graffiti par son utilisation expérimentale des formes, de l'espace négatif et du récit conceptuel. Son personnage, Pointman, a rompu avec les lettrages et les tags traditionnels, optant pour un langage visuel combinant l'énergie de la bande dessinée, la théorie cosmique et la métaphore sociale. Ce personnage investit désormais l'univers minimaliste de Verdy, brouillant les frontières entre les époques et les esthétiques. Forme minimaliste à impact maximal Imprimée en rouge, noir et blanc, la sérigraphie, par son économie visuelle, amplifie la tension et l'harmonie entre les deux personnages. La palette restreinte confère à la composition une clarté saisissante, un clin d'œil visuel à la fois à l'animation vintage et aux graphismes des fanzines punk. Chaque trait est précis. Chaque forme est éloquente. Les proportions exagérées et le style surréaliste des personnages témoignent du talent des deux artistes pour mêler humour, symbolisme et subculture dans une expression visuelle. L'œuvre reflète le respect mutuel entre deux univers : la narration japonaise de Verdy, axée sur le design, et la rébellion avant-gardiste américaine de Futura. Une estampe de collection pour l'avant-garde artistique mondiale Tirée à seulement 40 exemplaires numérotés et signés, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm est une pièce rare qui unit deux forces artistiques internationales en une œuvre unique. Bien plus qu'une simple collaboration, elle incarne la dynamique intergénérationnelle du street art et du graffiti. Les fans et collectionneurs des deux artistes reconnaîtront immédiatement la portée culturelle et historique de cette composition. Verdy et Futura 2000 ont créé ensemble un moment qui célèbre l'iconographie figurative comme un art contemporain légitime, émotionnel et profondément marquant. Cette estampe n'est pas qu'une œuvre visuelle : elle témoigne de la rencontre de deux univers artistiques.

    $5,225.00 $4,441.00

  • Untitled UltraGiclée Print by Sam Taylor

    Sam Taylor GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $533.00

  • Up From the Well Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai Up From the Well Giclee Print par Victo Ngai

    « Up From the Well », une œuvre d'art en édition limitée, estampe giclée sur papier blanc naturel épais de 290 g/m², par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. 28 janvier 2014. Commandée à l'origine par l'émission « This American Life » pour célébrer son 500e épisode, « Up From The Well » est une édition limitée à 250 exemplaires, réalisée par Victo Ngai. Dotée d'une petite marge pour l'encadrement, l'œuvre est conçue pour s'adapter à un cadre standard de 20 x 25 cm. Elle est imprimée sur un papier épais blanc naturel de 290 g/m². Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.

    $262.00

  • Utagawa Hiroshige 53 Stations Tokaido-Nihonbashi 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK BEARBRICK 100% & 400%

    Achetez BEARBRICK BE @ RBRICK Édition limitée Medicom Vinyl Artwork Toy Figurine d'art à collectionner. 2022 Bearbrick Medicom Collectible Taille 400% ICI

    $297.00

  • Utopia Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai Utopia Giclee Print par Victo Ngai

    Utopia Artwork Giclée Édition Limitée Impression d'Art de Qualité sur Papier à Gravure Musée Hahnemühle 100% Coton par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Médaille d'or SOI55. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.

    $275.00

  • Van Gogh Museum Self Portrait 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Musée Van Gogh Autoportrait 100% & 400% Be@rbrick

    Autoportrait du musée Van Gogh 100 % et 400 % BE@RBRICK Figurines d'art en vinyle en édition limitée, style urbain et de collection L'Autoportrait au chapeau de feutre gris de Van Gogh, peint en 1889, a été vendu aux enchères en 1998 pour la somme record de 71,5 millions de dollars. En février 2021, Medicom Toy s'est associé à la Succession Van Gogh pour reproduire cette aquarelle sur sa célèbre figurine Bearbrick, au prix de 123 dollars. Ce coffret comprend deux figurines, l'une à 100 % et l'autre à 400 %, mesurant respectivement 7,1 cm et 28 cm. L'aquarelle est reproduite sur les jambes, les bras, la taille, le torse et la tête de la figurine. Cette collaboration entre Van Gogh et Bearbrick permet à un nouveau public de collectionneurs d'apprécier l'œuvre du grand artiste.

    $271.00

  • Van Gogh Museum Self Portrait 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Musée Van Gogh Autoportrait 1000% Be@rbrick

    Autoportrait du musée Van Gogh 1000% BE@RBRICK Édition limitée Œuvre d'art en vinyle Medicom Toy Figurine de collection. Autoportrait de Van Gogh 2021, chapeau en feutre gris, Bearbrick Medicom Toy 1000%

    $820.00

  • Vicodin The Prisoner Drug Bear Art Toy by Luke Chueh

    Luke Chueh Figurine d'art Vicodin The Prisoner Drug Bear par Luke Chueh

    Vicodin The Prisoner Drug Bear Art Toy par Luke Chueh, œuvre d'art en vinyle en édition limitée, réalisée par un artiste de graffiti de rue. Œuvre d'art en édition limitée 2016 à 500 exemplaires, accompagnée d'un emballage en coton, d'un sac et d'un tube. Inspirée de la peinture originale de Luke Chueh, « Le Prisonnier » explore la captivité sous toutes ses formes : physique, mentale ou médicamenteuse. Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est un problème de santé mentale qui peut se développer après avoir vécu ou été témoin d'un événement potentiellement mortel tel qu'un combat, une catastrophe naturelle, un accident de voiture ou une agression sexuelle. Par ailleurs, la dépendance aux médicaments sur ordonnance comme le Percocet a engendré de nombreux problèmes d'addiction. Vicodin, l'ours prisonnier de la drogue, par Luke Chueh : Manifestation vinyle du désespoir pharmaceutique dans l'art urbain pop et le graffiti Vicodin The Prisoner est une figurine en vinyle en édition limitée de 2016, créée par Luke Chueh à 500 exemplaires. Chaque pièce est présentée dans une pochette en coton, un tube imitant un flacon de médicaments et un étiquetage personnalisé. Cette pièce de collection, à la fois saisissante et introspective, s'inspire de la peinture originale de Chueh, The Prisoner, une œuvre qui explore le concept de captivité sous ses multiples formes : psychologique, émotionnelle et pharmaceutique. La figurine représente un petit ours blanc, les bras enlacés autour des genoux fléchis, le corps recroquevillé dans une posture défensive. Emballé dans un faux flacon de pilules étiqueté Vicodin, l'ours devient une métaphore physique de la dépendance et de l'anesthésie des traumatismes par des moyens chimiques. S'inscrivant dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette figurine incarne les réalités brutes souvent occultées par les discours consuméristes lisses. L'emballage pharmaceutique comme réceptacle de la vérité émotionnelle Le choix de Luke Chueh d'enfermer la figurine dans un flacon de pharmacie orange standard transforme le jouet en une sculpture symbolique. Cet emballage n'est pas qu'esthétique : il fait partie intégrante de l'œuvre. Le flacon en plastique orange est généralement associé à la guérison et aux soins réglementés, mais ici, il fait office de prison, enfermant le personnage dans un silence émotionnel. Étiquetée sous le nom de Vicodin, un opioïde largement prescrit mais très addictif, l'œuvre invite le spectateur à s'interroger sur la frontière ténue entre traitement et emprisonnement. L'expression inexpressive et la posture affaissée de l'ours amplifient le fardeau émotionnel de la dépendance. Minimaliste dans son exécution mais puissante dans son message, la présence de la figurine au sein du Street Pop Art & Graffiti Artwork remet en question l'idée que les jouets doivent être joyeux ou inoffensifs. Chueh propose au contraire un objet qui évoque le traumatisme, les médicaments et la douleur émotionnelle, souvent invisible, qui les accompagne. Le langage visuel de la souffrance et de l'identité chez Luke Chueh Luke Chueh, artiste américain installé à Los Angeles, est reconnu pour ses figures simples et iconiques qui abordent les thèmes de la maladie mentale, de la souffrance personnelle et des pressions sociales. Ses personnages, souvent d'apparence douce et réservée, sont pourtant chargés d'une immense charge émotionnelle. Dans Vicodin The Prisoner, la blancheur de l'ours symbolise à la fois la froideur clinique et l'engourdissement émotionnel. La démarche de Chueh, empreinte d'honnêteté et de vulnérabilité, distille des expériences complexes en des formes universelles. Son influence dans le Street Pop Art et le graffiti provient de cette capacité à s'exprimer directement à travers la sculpture, l'illustration et la conception de jouets narratifs. L'ours de Chueh n'est pas seulement un personnage, mais aussi une incarnation de toute personne aux prises avec la paralysie émotionnelle, la dépression ou l'emprise de la dépendance. La série Prisoner comme commentaire et objet de collection Cette édition limitée à 500 exemplaires comprend non seulement l'ours en vinyle, mais aussi une présentation conçue pour immerger les collectionneurs dans son message. L'emballage, évoquant un flacon de pilules et portant une étiquette personnalisée pour le Vicodin, fait écho aux environnements contrôlés dont beaucoup cherchent à s'échapper, mais où ils se retrouvent aussi piégés. Le sac en coton ajoute une dimension clinique et détachée, comme s'il s'agissait d'un médicament sur ordonnance plutôt que d'une œuvre d'art expressive. Appartenant à la série « The Prisoner », cette version enrichit le débat actuel autour du traumatisme et des médicaments dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti. Elle transforme un objet de collection en une œuvre engagée, où le mignon et le dérangeant coexistent, créant une tension puissante qui caractérise le travail de Luke Chueh. L'ours reste immobile, silencieux et confiné ; pourtant, sa présence en dit long sur une culture qui médicamente la douleur sans toujours la comprendre.

    $275.00

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte