Produits
-
Nate Duval Hooray Coffee Sérigraphie par Nate Duval
Hourra pour le café ! Sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par l'artiste Nate Duval. Édition limitée, œuvre d'art pop. Édition limitée signée de 2014, format 8x10 pouces.
$27.00
-
Nate Duval Hooray Coffee Teal Green AP Sérigraphie par Nate Duval
Hourra pour le café - Vert sarcelle - Épreuve d'artiste AP - Sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval - Œuvre d'art pop en édition limitée. Épreuve d'artiste (EA) 2014 Signée et marquée EA Édition limitée Format 8x10
$29.00
-
Cezar Brandao Hope Giclee Print par Cezar Brandao
Œuvre d'art Hope, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Cezar Brandao.
$103.00
-
Copyright Espoirs et peurs Diptyque Sérigraphie Rouge par Copyright
Espoirs et Craintes - Diptyque rouge, sérigraphie bicolore tirée à la main sur papier beaux-arts par un artiste de renom, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 13 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 11,81 x 11,81 cm. 2 œuvres d'art
$330.00
-
Aelhra Sérigraphie Hopper Taos Deckled par Aelhra
Hopper Taos - Édition limitée à bords découpés à la main - Sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 10 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Aelhra Technique : Sérigraphie Dimensions : env. 45,7 cm x 61 cm Marques : Signée et numérotée à la main Édition à bords découpés
$218.00
-
Aelhra Sérigraphie Hopper Taos par Aelhra
Hopper Taos Édition Limitée Sérigraphie Manipulée à la Main 1 Couleur sur Papier Beaux-Arts par Aelhra Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Aelhra Technique : Sérigraphie Dimensions : env. 45,7 cm x 61 cm Signatures : Signée et numérotée
$217.00
-
Charmaine Olivia Horizon Giclee Print par Charmaine Olivia
Œuvre d'art Horizon, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Charmaine Olivia. Édition limitée à 350 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 8,5 x 11 pouces.
$134.00
-
Vandul GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$110.00
-
John Vogl Sérigraphie au rhum chaud au beurre par John Vogl
Affiche de concert en édition limitée du groupe Hot Buttered Rum, impression sérigraphique artisanale en 4 couleurs sur papier d'art par John Vogl pour le groupe Hot Buttered Rum. « Il ne faut jamais avoir une idée définitive en tête. Fixer une page blanche est la pire chose à faire ; commencez par n’importe quoi et laissez-le évoluer. » – John Vogl
$217.00
-
Faile PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste
Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Peinture Oeuvre Originale Taille XXXX INFO
$13,862.00
-
Victor Castillo Comment ça vous fait vous sentir Impression d'archives par Victor Castillo
Comment vous sentez-vous ? Tirage d'art en édition limitée, pigment d'archivage, sur papier beaux-arts, par l'artiste Victor Castillo, légende du street art pop graffiti. 2022 Victor Castillo « La Tierra de la Culebra » Tirage pigmentaire d'archives signé et numéroté par l'artiste Edition de 75 18x18
$218.00
-
Jon Smith Hows Annie Giclee Print par Jon Smith
Tirage giclée en édition limitée « Hows Annie » sur papier d'art de Jon Smith, artiste de rue de la contre-culture. La série « Alerte Spoiler » est une nouvelle collection imprimée qui dévoile les événements les plus marquants et choquants de l'histoire des séries télévisées cultes ! Si vous n'êtes pas à jour sur Breaking Bad, Twin Peaks et Game of Thrones, vous êtes vraiment mal barré.
$201.00
-
Aelhra Sérigraphie HR Giger par Aelhra
Sérigraphie artisanale en édition limitée 2 couleurs HR Giger sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Phil Lumbang Hug Life Beast Within Sérigraphie 3D par Phil Lumbang
Hug Life - Beast 3D Within, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Philip Lumbang, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Imprimé avec un effet 3D rouge/bleu basique.
$218.00
-
Ron English- POPaganda Estampe d'archives Hulk Boy par Ron English - POPaganda
Tirages d'art en édition limitée Hulk Boy, réalisés à partir de pigments d'archives sur papier beaux-arts par Ron English, artiste de graffiti, de street art et de culture pop - POPaganda. 2007. Tirage numérique en couleurs sur papier vergé, 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 pouces). Tirage limité à 100 exemplaires, signé et numéroté au crayon en bas.
$371.00
-
John Vogl Hum Champaign 2011 Sérigraphie par John Vogl
Hum - Champaign 2011 Music Limited Edition Gig Poster - 7 Color Hand-Pulled Silkscreen Print Artwork on Fine Art Paper by John Vogl for Hum. Hum - Champaign 2011 avec Dibiase Highdive, Champaign, 09/09/11. 45,7 x 61 cm. Sept sérigraphies imprimées sur papier Speckletone « amidon menthe ». Édition signée et numérotée à 400 exemplaires.
$109.00
-
John Vogl Hum Chicago 2011 Sérigraphie par John Vogl
Hum - Chicago 2011 Music Limited Edition Gig Poster - Impression sérigraphique artisanale 7 couleurs sur papier d'art par John Vogl pour Hum. The Hideout Block Party / AV Fest, Chicago, 10/09/11. 45,7 x 61 cm. Sept sérigraphies imprimées sur papier Speckletone français « amidon menthe ». Édition signée et numérotée de 400 exemplaires.
$103.00
-
Ian Ferguson- Hydeon Humboldt Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon
Sérigraphie Humboldt Park Chicago par Ian Ferguson- Hydeon, édition limitée 1 couleur tirée à la main sur papier beaux-arts, art de rue rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie « Humboldt Park » par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie « Humboldt Park » d'Ian Ferguson, alias Hydeon, est une œuvre magistrale de la série « Neighborhood Art », illustrant à merveille la narration complexe et riche qui caractérise l'artiste. Cette sérigraphie monochrome, réalisée à la main, est une édition limitée signée et numérotée de 2013, mesurant 40,6 x 50,8 cm sur papier d'art. Elle offre une vision unique d'Humboldt Park, l'un des quartiers les plus importants de Chicago sur le plan historique et culturel. L'œuvre de Ferguson mêle précision architecturale et paysages urbains surréalistes, capturant le dynamisme, l'énergie et la riche histoire de la communauté à travers une composition foisonnante de détails et d'éléments symboliques. L'essence architecturale et culturelle du parc Humboldt Le style d'illustration de Ferguson est profondément ancré dans le dessin architectural, et cette œuvre ne fait pas exception. Les bâtiments ornés, les façades historiques et les rues animées de Humboldt Park sont dessinés avec une grande précision, reflétant la diversité des influences du quartier. L'œuvre rassemble une variété de motifs visuels, notamment des immeubles en briques typiques de Chicago, des voitures anciennes, des vélos et des éléments du paysage urbain qui définissent le caractère du quartier. L'utilisation du noir et blanc accentue la complexité structurelle de l'illustration, permettant à chaque trait de raconter une histoire. Au-delà de sa richesse architecturale, Humboldt Park est largement reconnu pour son histoire culturelle, en particulier son lien fort avec l'héritage portoricain et les influences latino-américaines. Ferguson rend hommage à cette identité en intégrant des images telles qu'un musicien mariachi, des éléments de symbolisme portoricain et des clins d'œil à la contribution de longue date de la communauté au street art et au graffiti de Chicago. L'œuvre mêle ces éléments culturels à son cadre urbain, créant un instantané saisissant d'un quartier vibrant et résilient. Surréalisme et symbolisme dans l'œuvre d'art L'une des caractéristiques marquantes de l'œuvre de Ferguson est l'interaction entre réalisme et surréalisme. Dans cette estampe, des structures en apparence familières sont réinterprétées de façon onirique : l'architecture flotte parmi les nuages, les bâtiments se fondent les uns dans les autres et les perspectives se transforment avec fluidité au sein de la composition. Le lagon de Humboldt Park, point focal de l'œuvre, est dessiné avec des reflets qui ajoutent profondeur et mouvement. Parallèlement, des créatures mythiques, semblables à des griffons, apparaissent dans le ciel, renforçant le sentiment de mystère et d'émerveillement, signature du travail de Ferguson. L'estampe comprend également des éléments qui évoquent le présent et le passé du quartier : ses food trucks, ses enseignes vintage, ses parcs publics et l'animation de ses rues. Ces détails enrichissent la perception, permettant au spectateur d'explorer différentes facettes de l'identité de Humboldt Park. La capacité de Ferguson à insuffler une dimension narrative à ses illustrations élève cette œuvre au-delà de la simple documentation ; elle devient une expérience, une représentation visuelle d'un environnement urbain vivant et vibrant. L'influence de Hydeon sur le street art, le pop art et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'a imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti, proposant une alternative à la fresque murale traditionnelle grâce à la sérigraphie artisanale qui lui permet de créer des récits urbains d'une grande précision. Contrairement au street art de grande envergure, souvent caractérisé par des couleurs vives et des traits larges, la méthode de Ferguson privilégie un travail de lignes complexe et une narration par superposition. Cette approche s'inscrit dans la continuité de la documentation historique des espaces urbains, à l'instar des premiers cartographes qui ont dressé les cartes des paysages urbains, tout en y apportant une touche artistique contemporaine. À travers cette série, Ferguson capture l'âme des quartiers de Chicago, les transformant en compositions surréalistes et poétiques qui trouvent un écho auprès des habitants et des collectionneurs d'art. La sérigraphie de Humboldt Park rend hommage à la résilience, à l'histoire et à l'énergie artistique du quartier, préservant son identité culturelle grâce à une œuvre artisanale en édition limitée qui continue de susciter l'admiration au sein de la communauté du street art et du graffiti.
$146.00
-
Atomik Dessin original au crayon et à la peinture « Hungry Eyes » par Atomik
Dessin original au stylo et au crayon « Hungry Eyes » par Atomik, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé de 2025, à l'encre, à la peinture, au crayon et au graphite sur papier, format 5x8, représentant le célèbre Atomik Orange de Miami, en Floride. Dessin original « Hungry Eyes » d'Atomik : une expression brute de la culture graffiti dans le pop art urbain L'œuvre de 2025 intitulée « Hungry Eyes », réalisée par Atomik, artiste de graffiti basé à Miami, est un exemple saisissant de street art brut et de graffiti capturé à l'aide de techniques traditionnelles. Mondialement connu pour son personnage orange animé, Atomik puise son inspiration dans les rues de Floride pour créer cette œuvre expressive de 12,7 x 20,3 cm, exécutée au stylo, au crayon, à l'encre et à la peinture blanche sur papier. Le dessin conserve les courbes dynamiques, les traits exagérés et l'iconographie forte qui définissent son langage visuel, tout en s'en démarquant par une approche privilégiant la profondeur, la texture et l'atmosphère plutôt que les murs publics ou les wagons de train. Cette œuvre originale signée revêt une importance particulière car elle confère au style explosif d'Atomik une dimension plus intime et tactile, révélant le même regard malicieux et la même émotion stylisée que l'on retrouve généralement sur les murs des villes ou les wagons de train. L'influence de Miami et l'évolution de l'orange d'Atomik Atomik, né et installé à Miami, en Floride, est une figure emblématique de l'évolution visuelle du graffiti dans le sud-est des États-Unis. Son personnage orange, devenu sa marque de fabrique, est né d'un hommage à un lieu emblématique disparu – le Miami Orange Bowl – et s'est depuis transformé en un symbole universel de rébellion urbaine, d'humour et de résilience. « Hungry Eyes » réduit cette icône à ses éléments les plus fondamentaux. Dessinée au stylo à bille, au graphite et rehaussée de traits blancs précis, cette œuvre révèle des nuances et une technique souvent négligées dans le graffiti extérieur. Des spirales et des hachures encadrent et définissent les contours du visage, fusionnant la maîtrise du dessin classique et la sensibilité urbaine. Le fond en papier kraft confère à la composition une énergie brute et authentique, fidèle au style et à l'immédiateté de l'artiste. Même dans ce format, l'image capte le regard comme si elle était placardée sur un pâté de maisons. Le pop art urbain transposé en dessin d'art Alors que l'héritage graffiti d'Atomik repose sur des teintes émaillées éclatantes et des traits de spray épais sur des surfaces très visibles, Hungry Eyes offre une perspective différente sur la psyché du graffiti : une œuvre sobre, détaillée et chargée d'émotions visuelles codées. Les traits d'encre anguleux traduisent des années de pratique du tag et une maîtrise impressionnante, tandis que les dégradés circulaires fantaisistes incrustés dans les yeux imitent les lettres bulles et les effets de la bombe aérosol. L'utilisation de reflets dessinés à la main plutôt que d'un vernis brillant emprunte à l'esthétique de la bande dessinée tout en restant ancrée dans la tradition DIY du graffiti. Ce dessin prouve que le Street Pop Art et le graffiti peuvent avoir autant de présence et de force sur papier que sur acier ou béton. Signature et valeur de collection dans l'art urbain contemporain Au verso de l'œuvre figure la signature de l'artiste, une inscription stylisée du nom Atomik et la date du 25, inscrite au crayon. Cette marque authentifie la pièce, attestant non seulement de son attribution, mais aussi de son appartenance à la tradition des œuvres originales et des éditions d'artistes de rue. Les collectionneurs et les amateurs de graffiti reconnaissent des œuvres comme « Hungry Eyes » comme la preuve que les artistes de rue ne se limitent pas aux bombes de peinture et aux fresques murales. La capacité d'Atomik à transposer son identité sur un support d'art contemporain fait de cette pièce une acquisition précieuse pour toute collection sérieuse de graffiti moderne ou d'art urbain d'inspiration pop. Ce dessin nous rappelle que le graffiti ne se résume pas à un lieu ou à la contestation ; il s'agit avant tout de création de marques, d'identité et de la capacité à réinterpréter des symboles commerciaux et personnels en expressions visuelles fortes.
$300.00
-
Robin Boyden Hurricanes Giclee Print par Robin Boyden
Hurricanes - Come Out To Play, œuvre d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Robin Boyden. Venez jouer ! - une série illustrée en hommage au film culte de 1979, Les Guerriers de la nuit !
$217.00
-
Giorgiko Estampe d'archives Hush-Hush de Giorgiko
Estampe d'archive Hush-Hush de Giorgiko, édition limitée sur papier d'art en coton, art pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Estampe signée et numérotée, édition limitée à déterminer (2023). Format : 30 x 36 pouces. Tirage d’art pigmentaire d’archives représentant un garçon ou une fille tenant un biscuit. Dimensions de l’image : 27 x 33 pouces (68,5 x 84 cm) avec des marges blanches de 1,5 pouce (3,8 cm). Impression par Static Medium. Hush-Hush par Giorgiko – Tirage d'archive en édition limitée, style street art pop et graffiti « Hush-Hush » est une estampe pigmentaire d'archive de 2023, réalisée par le duo d'artistes Giorgiko et imprimée par Static Medium sur papier d'art en coton. Mesurant 76 x 91 cm (30 x 36 pouces), avec une image de 69 x 84 cm (27 x 33 pouces) entourée de bordures blanches de 3,8 cm (1,5 pouce), cette œuvre incarne le mélange caractéristique de Giorgiko, alliant innocence, introspection et contradiction symbolique. Dans cette édition limitée, un personnage asexué – reconnaissable à ses yeux ovales et vides et à ses traits doux et arrondis, figures récurrentes chez Giorgiko – tient un biscuit, coiffé d'un col Renaissance à volants et d'une casquette sombre, sur fond de ciel onirique et nuageux. La douce lumière, associée à des textures d'une grande fidélité, confère au personnage une présence presque mythique, tandis que l'absurdité humoristique du biscuit ancre l'image dans une fantaisie moderne. Juxtaposition visuelle et immobilité émotionnelle Hush-Hush fusionne contradiction visuelle et subtilité narrative. Le col Renaissance et la doudoune évoquent la formalité historique et la grandeur cérémonielle, tandis que la casquette et le cookie aux pépites de chocolat tempèrent cette formalité par une absurdité discrète. Ce contraste crée une tension entre tradition et fantaisie, entre art savant et culture jeune. L'expression du personnage, malgré l'absence de traits définis, suggère hésitation ou contemplation. L'approche de Giorgiko en matière de narration émotionnelle repose non pas sur des gestes ostentatoires, mais sur la posture, la silhouette et le contexte. La figure semble figée, en pleine réflexion, suspendue entre excès et retenue. Cette ambiguïté crée un espace émotionnel où le spectateur peut projeter sa propre réflexion, faisant de l'œuvre une œuvre autant narrative qu'esthétique. Technique et symbolisme dans le pop art urbain contemporain L'œuvre « Hush-Hush » de Giorgiko est imprimée avec des pigments d'archivage sur un papier coton de haute qualité, offrant des transitions tonales saisissantes et des textures picturales qui mettent en valeur la technique hybride de l'atelier. Si Giorgiko puise souvent son inspiration dans la peinture à l'huile classique, ses compositions sont imprégnées d'esthétiques urbaines et inspirées du graffiti, utilisant le minimalisme et une stylisation proche du dessin animé pour générer une résonance émotionnelle universelle. Le col surdimensionné fait un clin d'œil aux traditions du portrait dans l'histoire de l'art occidental, tandis que la casquette et les textures streetwear modernes ancrent la figure dans l'identité culturelle contemporaine. Le biscuit, humoristique et inoffensif, devient un symbole de simplicité et d'apaisement, une rébellion silencieuse contre le poids du monde. À travers cette intersection entre la vénération classique et l'absurdité du quotidien, « Hush-Hush » élargit le langage du Street Pop Art et du Graffiti pour embrasser l'immobilité, la contradiction et la retenue narrative. La voix unique de Giorgiko dans l'œuvre figurative moderne Fruit d'une collaboration entre Darren et Trisha Inouye, Giorgiko continue de créer un univers narratif singulier où se croisent archétypes, silence émotionnel et poésie visuelle. Hush-Hush illustre leur capacité à sublimer un instant fugace en un archétype de l'expérience émotionnelle moderne. Plutôt que de recourir à la protestation ostentatoire ou au chaos visuel, le duo explore avec douceur, ambiguïté et une sérénité surréaliste les thèmes de l'identité, du détachement et de l'humour discret inhérent aux contradictions de la vie. Dans le champ plus vaste du street art et du graffiti, l'œuvre de Giorgiko se distingue par la subtilité et l'immersion de son univers, invitant le spectateur à la pause, à la réflexion et à trouver un écho dans la quiétude d'un biscuit, comme suspendu au-dessus d'une tempête de couleurs pastel.
$565.00
-
Giorgiko Mini estampe d'archive Hush-Hush de Giorgiko
Estampe d'archive Hush-Hush de Giorgiko, édition limitée sur papier d'art en coton, art pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Estampe signée et numérotée, édition limitée à déterminer (2023). Format : 20 x 25 cm. Impression pigmentaire d'art de qualité supérieure, représentant un garçon ou une fille tenant un biscuit. Image : 15 x 20 cm, bordures blanches de 2,5 cm. Impression par Static Medium. Hush-Hush Mini par Giorgiko – Impression pigmentaire d'archives dans le style Street Pop Art et Graffiti « Hush-Hush Mini » est une estampe pigmentaire d'archives de 2023, créée par Giorgiko. Version réduite de ses œuvres de plus grand format, elle est imprimée sur papier d'art en coton par Static Medium. Mesurant 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), avec une image de 15 x 20 cm (6 x 8 pouces) et des bordures blanches de 2,5 cm (1 pouce), cette édition limitée, signée et numérotée, capture l'intensité émotionnelle et la dualité stylistique qui définissent l'univers visuel de Giorgiko. L'œuvre met en scène son personnage androgyne emblématique, aux traits arrondis et au regard vide, tenant un cookie aux pépites de chocolat et vêtu d'une fraise de style Renaissance, d'une veste et d'une casquette streetwear modernes. Ce mélange d'expression douce, de références historiques et de clins d'œil à la culture pop illustre la capacité de Giorgiko à fusionner les beaux-arts avec une subtile dissonance contemporaine. Symbolisme émotionnel dans un format minimaliste La petite taille de Hush-Hush Mini n'altère en rien sa force émotionnelle. Le personnage récurrent de Giorgiko, d'une simplicité visuelle remarquable mais riche de suggestions, se dresse seul sous un ciel aux teintes douces, parsemé de nuages rose tendre. Son regard en coin, presque hésitant ou curieux, renforce le thème de l'œuvre, celui de l'observation silencieuse et de la pause intime. Le contraste entre le col orné et la casquette décontractée évoque le conflit d'identités à travers le temps, les traditions et la culture urbaine. Le biscuit, tenu dans la main du personnage, devient un symbole d'innocence, de simplicité, voire de gourmandise – un objet rassurant dans un univers surréaliste et chargé d'émotion. Cette retenue visuelle et cette ambiguïté invitent le spectateur à construire sa propre interprétation, une technique que Giorgiko utilise avec brio dans l'ensemble de son œuvre. Artisanat et narration dans le pop art urbain L'art de Giorgiko s'ancre dans la précision, l'atmosphère et une narration minimaliste mais évocatrice. Leur fusion de surréalisme pop et de techniques picturales classiques les distingue dans le domaine du street art et du graffiti. Dans « Hush-Hush Mini », les artistes combinent une simplification proche de la bande dessinée à une profondeur picturale, créant un personnage à la frontière du fantastique et du quotidien. Le choix d'associer un rendu délicat à des éléments de la culture urbaine, comme la casquette et le blouson aviateur, renforce leur esthétique de la douce contradiction. Le col à collerette, peint avec une transparence presque palpable, confère à l'œuvre une dimension quasi cérémoniale. L'utilisation subtile d'une lumière douce et de tons pastel ajoute une lueur onirique, accentuant la quiétude émotionnelle et la mélancolie contemporaine qui se dégagent du personnage. Le rôle de Giorgiko dans l'art urbain figuratif moderne Fruit d'une collaboration entre Darren et Trisha Inouye, l'œuvre de Giorgiko reflète une sensibilité commune axée sur la quiétude visuelle, l'identité et la solitude. Hush-Hush Mini condense ces thèmes dans un format compact et très prisé des collectionneurs. Son message, discret et subtil, s'exprime par l'atmosphère, la posture et des indices visuels délicats. Dans le contexte du street art et du graffiti, cette pièce révèle une facette plus douce du genre, privilégiant l'introspection à la rébellion. Giorgiko capture le paysage émotionnel de la vie moderne à travers des personnages peu bavards mais aux émotions intenses. Hush-Hush Mini est à la fois accessible et énigmatique : un murmure visuel qui résonne encore, porteur de pensées inexprimées.
$225.00
-
DKNG I Ain't Nobody's Bitch Sérigraphie par DKNG
« Je ne suis la pute de personne », édition limitée de la série ICON, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'arbalète et la moto chopper de Daryl Dixon dans la série télévisée The Walking Dead. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
DKNG Je crois que vous avez mon agrafeuse en sérigraphie par DKNG
« Je crois que vous avez mon agrafeuse », édition limitée de la série ICON, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'agrafeuse rouge rendue célèbre par Milton dans le film « Office Space ». Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
Natalia Fabia Je Cœur Hello Kitty ! Impression Giclée par Natalia Fabia
J'adore Hello Kitty ! Œuvre d'art en édition limitée (Giclée) sur papier d'art de l'artiste moderne Natalia Fabia.
$631.00
-
Natalia Fabia I Heart Vodka Giclee Print par Natalia Fabia
Œuvre d'art « I Heart Vodka », impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste moderne Natalia Fabia.
$503.00
-
Kathy Ager « J'espère que tes fleurs s'épanouiront », impression giclée de Kathy Ager
« J'espère que vos fleurs s'épanouiront », impression giclée de Kathy Ager, œuvre d'art en édition limitée sur papier aquarelle beaux-arts 290 g/m², artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format : 18 x 24 pouces. Le langage visuel de « J'espère que tes fleurs s'épanouiront » de Kathy Ager « I Hope Your Flowers Bloom » de Kathy Ager est une captivante estampe giclée qui capture l'essence du Street Pop Art et du graffiti à travers un tableau luxuriant de fleurs entrelacées avec une paire de baskets immaculées. Tirée à seulement 200 exemplaires, cette œuvre signée et numérotée par l'artiste lui confère un statut de pièce de collection. Mesurant 45,7 x 61 cm, elle est imprimée sur un papier aquarelle beaux-arts de 290 g/m², ce qui enrichit sa texture visuelle et la profondeur de ses couleurs. Cette pièce se distingue dans le travail d'Ager comme une œuvre symbolique qui fusionne l'urbain et le naturel, le quotidien et l'extraordinaire. La représentation hyperréaliste des baskets – un incontournable de la mode urbaine et de l'identité urbaine – est enveloppée d'une explosion d'éléments floraux, faisant écho aux motifs de croissance organique que l'on retrouve dans la nature. Cette juxtaposition est une métaphore de l'éclosion des idées et de la créativité que le Street Pop Art et le graffiti incarnent dans la jungle de béton des paysages urbains. Matériaux et techniques : L'art derrière l'estampe Le choix de la technique d'impression giclée s'explique par sa capacité à reproduire avec une clarté exceptionnelle les couleurs vibrantes et les détails complexes de l'œuvre originale. L'utilisation d'un papier aquarelle 290 g/m² à base de chiffons confère à l'œuvre une texture digne des plus beaux arts, plus souvent associée aux techniques picturales traditionnelles, la transformant ainsi d'une simple reproduction en une véritable œuvre d'art. Ce choix stratégique des matériaux souligne l'importance que Kathy Ager accorde à la qualité dans sa démarche artistique, garantissant que chaque édition de « I Hope Your Flowers Bloom » reflète l'authenticité et la beauté de sa vision. Symbolisme et pertinence culturelle dans l'œuvre de Kathy Ager L'imagerie de « I Hope Your Flowers Bloom » explore en profondeur la signification culturelle de ses sujets. Les baskets sont depuis longtemps un symbole de la culture contemporaine, souvent associées à la jeunesse, à la vitalité et à la culture urbaine dont est issu le graffiti. La présence de ces chaussures au sein d'un décor floral et animalier d'une beauté traditionnelle suggère une harmonie entre la beauté créée par l'homme et la beauté naturelle, entre la vie urbaine et l'épanouissement qu'elle peut engendrer. Cette œuvre imite le pouvoir transformateur du Street Pop Art et du graffiti, qui s'emparent d'éléments urbains ordinaires et les recontextualisent de manière à remettre en question notre perception de la beauté et de l'art. Impact et réception de « J'espère que tes fleurs s'épanouiront » Depuis sa sortie en 2021, « I Hope Your Flowers Bloom » a suscité l'attention par son audace thématique et sa maîtrise technique. Elle a été plébiscitée par les collectionneurs et les amateurs d'art qui apprécient la fusion novatrice de la culture urbaine et des principes artistiques reconnus. Le tirage limité de cette estampe en a fait une pièce recherchée par les collections privées et a également alimenté les débats sur la valeur de la rareté et de l'exclusivité dans le monde de l'art. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du graffiti, l'estampe de Kathy Ager reflète l'évolution de la société vers une plus grande acceptation et intégration du street art au sein du canon des beaux-arts. Elle témoigne d'un monde où les frontières autrefois tranchées entre art « noble » et art « populaire » s'estompent, où l'impact viscéral du graffiti est aussi valorisé que la finesse étudiée des expositions en galerie. « I Hope Your Flowers Bloom » est un témoignage de cette mutation culturelle et du paysage dynamique et en constante évolution de l'art contemporain.
$309.00
-
Gary Taxali Sérigraphie « Je n'aime que toi » de Gary Taxali
Sérigraphie « Je n'aime que toi » de Gary Taxali, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art Arches blanc, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre d'art de 29 x 23 cm. Sérigraphie. Signification et savoir-faire de la sérigraphie « I Love Only You » de Gary Taxali La sérigraphie « I Love Only You » de Gary Taxali est un exemple éclatant d'art urbain contemporain, à la croisée du pop art et du graffiti. Cette œuvre en édition limitée, créée en 2014, témoigne du mélange unique de bandes dessinées vintage, d'esthétique publicitaire et d'images ludiques propre à Taxali. Ce style unique ancre son travail dans l'héritage du pop art tout en repoussant ses limites vers les scènes du street art et du graffiti. Reconnu pour son style distinctif, Taxali marie souvent le rétro et le moderne, et cette œuvre ne fait pas exception. Il s'agit d'une impression artisanale en six couleurs sur papier Arches Fine Art blanc, un choix qui reflète le dévouement de l'artiste à l'artisanat et à la qualité. Le papier Arches est prisé des artistes pour sa texture et sa durabilité, gage de sa longévité et de sa valeur de collection. Le tirage limité de « I Love Only You », avec seulement 50 exemplaires signés et numérotés, renforce son exclusivité et son attrait auprès des collectionneurs. Ses dimensions d'environ 74 x 58 cm en font une pièce imposante, idéale pour une mise en valeur. La sérigraphie, une méthode rendue célèbre par l'icône du Pop Art Andy Warhol, permet à Taxali d'obtenir des couleurs vives et des images nettes, saisissantes et chargées d'émotion. Exploration du continuum du pop art dans le street art à travers l'œuvre de Taxa li L'œuvre de Gary Taxali est souvent saluée pour sa capacité à saisir l'esprit du Pop Art et à le transposer sur le support plus brut et expressif du street art. « I Love Only You » illustre parfaitement ce métissage. Le sujet – un personnage fantasque interagissant directement avec un objet inanimé, lui insufflant affection et personnalité – incarne l'intérêt du Pop Art pour le quotidien et le commercial. Cependant, les lignes audacieuses de Taxali et la présence de l'œuvre, à la croisée du Street Art, du Pop Art et du graffiti, évoquent également le caractère spontané et authentique de ces formes d'art. Les personnages de Taxali rappellent les dessins animés des années 1930, tout en possédant une dimension contemporaine qui parle au public d'aujourd'hui. Le caractère ludique de l'œuvre, associé à son message direct et simple, est caractéristique de la capacité du street art à toucher un large public. Ce chevauchement entre l'art savant et l'art populaire, entre les murs des galeries et les coins de rue, est une caractéristique déterminante de la pratique artistique de Taxali et inscrit « I Love Only You » dans le dialogue permanent de l'art en tant qu'expérience publique et personnelle. Valeur culturelle et artistique de la sérigraphie de Taxali « I Love Only You » représente non seulement un mélange de styles artistiques, mais incarne également une prise de position culturelle qui fait écho à l'esprit du Pop Art et du Street Art. Ces deux mouvements ont souvent cherché à estomper les frontières entre culture « savante » et culture « populaire », et l'estampe de Taxali contribue à ce débat. Elle juxtapose des techniques artistiques commerciales à des pratiques artistiques reconnues, suggérant que l'art peut être à la fois accessible et sophistiqué. L'estampe de Taxali occupe une place de choix dans le monde de l'art pour son attrait esthétique et son commentaire sur l'amour, la société de consommation et l'interaction entre texte et image. La phrase « I Love Only You », juxtaposée à divers objets, évoque la marchandisation des émotions et des relations, un thème fréquemment exploré dans le Pop Art et le Street Art. En présentant ce commentaire par la sérigraphie – une technique associée à la production de masse –, Taxali souligne la tension entre unicité et ubiquité, un débat omniprésent dans les discussions sur l'art public. L'attrait durable de « I Love Only You » de Gary Taxali L'œuvre « I Love Only You » de Gary Taxali témoigne du rôle de l'artiste comme trait d'union entre passé et présent, entre beaux-arts et culture urbaine. Par la minutie avec laquelle il réalise cette estampe et le choix judicieux du médium, Taxali a créé une œuvre visuellement captivante, riche de sens et de contexte. À la croisée du Pop Art et du graffiti, elle continue de susciter l'intérêt, d'alimenter les débats et de refléter la culture qu'elle représente et critique. La rareté et la qualité artisanale de l'estampe en font une pièce de collection recherchée, incarnant l'esprit du Pop Art et l'éthique irrévérencieuse et démocratique du street art et du graffiti. Avec « I Love Only You », Taxali a immortalisé un moment de l'histoire de l'art tout en contribuant à son évolution.
$676.00
-
Shepard Fairey- OBEY I See Static Blue AP Sérigraphie de Shepard Fairey - OBEY
I See Static Blue AP Sérigraphie de Shepard Fairey - OBEY Couleur tirée à la main sur papier d'art crème moucheté Édition limitée Œuvre d'art Obey Pop Culture Épreuve d'artiste. Épreuve d'artiste (AP) 2016 signée par Shepard Fairey - OBEY et marquée AP. Édition limitée. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. « Statique, c'est tout ce que je vois. Augmentez la paix. » Je vois du bleu statique AP par Shepard Fairey L'épreuve d'artiste sérigraphique « I See Static Blue » (2016) de Shepard Fairey illustre la tension entre distorsion et perception dans l'art urbain, le pop art et le graffiti contemporains. Réalisée avec une précision magistrale sur papier d'art Speckletone couleur crème, signée et marquée AP par l'artiste, cette sérigraphie artisanale de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) instaure un dialogue visuel énigmatique entre l'influence des médias et la quête de paix. L'utilisation par Fairey d'une géométrie rigoureuse, de motifs d'interférence verticaux et de superpositions symboliques invite le spectateur à une confrontation hypnotique avec le bruit sensoriel et la propagande. Langage visuel ancré dans le pouvoir et la critique des médias Dans « I See Static Blue », le lexique visuel de Fairey fusionne perturbation optique et clarté idéologique. Le texte « Static Is All That I See » apparaît incrusté dans un champ de lignes bleues rayonnantes, imitant visuellement les parasites d'un téléviseur analogique et évoquant métaphoriquement le brouillard mental engendré par le flux incessant de messages et la surveillance. Des visages, fragmentés par des lignes de distorsion, bordent l'axe central, suggérant la fragmentation de l'identité à l'ère de l'information. En dessous, un œil omniscient plane, orné d'un crâne en son centre, soulignant les thèmes du contrôle, de la mortalité et du regard omniprésent de l'autorité médiatique. L'œuvre met en lumière la saturation d'images qui, à la fois, anesthésient et captivent l'attention, offrant un commentaire sur la surcharge cognitive et l'endoctrinement idéologique. Art urbain pop et graffiti comme message et médium L'œuvre de Fairey se situe au carrefour de la rébellion et du raffinement, où l'esthétique urbaine est sublimée par une rigueur graphique. « I See Static Blue » puise son inspiration dans les fréquences visuelles de l'ère psychédélique et les fusionne avec la rigidité structurelle de l'art de propagande. Shepard Fairey, né aux États-Unis en 1970, demeure l'une des figures les plus engagées politiquement du street art et du graffiti. Il utilise la répétition, des palettes de couleurs restreintes et des symboles iconographiques pour déconstruire les discours des entreprises et des gouvernements. La présence du mot « Obey » sous l'œil rappelle sa campagne de subversion originelle, transformant la publicité en art et l'instruction en satire. Le message visuel n'est jamais passif : il interpelle. Couleur, symbolisme et format d'épreuve d'artiste Réalisée dans des tons froids de bleu cobalt, de pourpre sourd et de crème, cette estampe dégage une gravité psychologique plus intense que nombre d'œuvres politiquement engagées de Fairey. La symétrie et l'équilibre suggèrent une dualité, mais l'effet visuel saisissant du dessin désoriente et interpelle. Cette édition d'artiste (EA) revêt une valeur supplémentaire, non seulement en tant qu'œuvre de Shepard Fairey, mais aussi en tant que variante limitée, méticuleusement signée et marquée à la main. L'alliance de lignes acérées et d'une complexité symbolique confère à l'œuvre une dimension à la fois esthétique et intellectuelle, témoignant de la pertinence constante de Fairey qui utilise la structure visuelle du street art et du graffiti pour exprimer sa réflexion et résister.
$750.00
-
Josh Keyes Je t'aimerai jusqu'à la fin du monde Giclee Print par Josh Keyes
« Je t'aimerai jusqu'à la fin du monde », œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier d'art de 290 g/m² par Josh Keyes, artiste de graffiti de la culture pop. Josh Keyes « Je t'aimerai jusqu'à la fin du monde » Édition limitée à 300 exemplaires Tirage d'art sur papier 290 g/m² 40,6 x 64,7 cm (16 x 25,5 pouces) Signé, numéroté et titré à la main par l'artiste L'univers hybride créé par Keyes oscille entre surréalisme et photoréalisme, un mélange troublant qui nous plonge dans un sentiment d'insécurité et nous expose à un avenir incertain et inquiétant. Au cœur de son œuvre réside la préoccupation pour notre survie et l'avenir de la Terre. Cette préoccupation est mise en lumière par la représentation d'animaux perdus et déracinés de leur milieu naturel. En danger et loin de leur écosystème, ils sont relégués dans des situations dioramiques fantastiques.
$539.00
-
Tim Doyle I'm No One Night Sérigraphie par Tim Doyle
Je ne suis personne - Nuit - Sérigraphie artisanale en édition limitée 7 couleurs sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste pop art célèbre et rare. Édition ouverte signée 2022, épuisée, 30x20
$229.00
-
Mark Drew J'en ai marre de ce faux voyou Dead Prez Sérigraphie de Mark Drew
J'en ai marre de ce faux voyou Dead Prez. Sérigraphie de Mark Drew, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 2019 à 200 exemplaires. Sérigraphie 17x11 de Lucy van Pelt et Pig Pen pensant « J'en ai marre de ce faux scénario de rap RNB de voyou ». Commentaires de Mark Drew sur la pop urbaine à travers Peanuts et Dead Prez L'estampe sérigraphique de Mark Drew, sortie en 2019 et intitulée « I'm Sick Of That Fake Thug », fusionne avec brio la culture musicale et l'imagerie nostalgique des dessins animés. Connu pour ses remixes originaux des personnages de Peanuts avec des paroles hip-hop classiques, Drew s'inspire de la voix révolutionnaire de Dead Prez pour créer un commentaire percutant sur l'authenticité et la culture urbaine au sein de l'industrie musicale. Cette édition sérigraphique artisanale, limitée à 200 exemplaires signés et numérotés, mesure 43 x 28 cm et utilise un contraste visuel saisissant pour renforcer son message. L'estampe met en scène Lucy van Pelt et Pig Pen, dont les contours noirs se détachent sur un fond jaune et blanc chaleureux. Drew y capture un moment de critique tiré des paroles de Dead Prez, l'ancrant visuellement dans l'innocence de la bande dessinée de Schulz. Juxtaposition stylistique et subversion culturelle L'œuvre se nourrit de la juxtaposition. La familiarité enfantine de Peanuts contraste avec l'un des groupes de hip-hop les plus engagés politiquement et socialement des années 2000. Pig Pen, connu pour son allure débraillée, devient le porte-parole inattendu d'une frustration face aux représentations inauthentiques dans l'industrie du R&B et du rap. Cette contradiction renforce l'engagement du spectateur, l'incitant à repenser sa consommation culturelle. La technique constante de Drew, qui consiste à superposer la simplicité des dessins animés vintage à des textes hip-hop percutants, transforme ses estampes en vecteurs de dialogue culturel. Cette œuvre en particulier utilise ses formes épurées, sérigraphiées, et sa typographie expressive pour délivrer une vérité percutante, dissimulée sous un voile d'humour et de nostalgie. Processus et format limité dans le pop art urbain Réalisée selon la technique traditionnelle de la sérigraphie artisanale, l'œuvre de Drew s'inscrit dans la tradition tactile du street art et du graffiti. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 exemplaires témoigne de l'implication directe de l'artiste et de son attachement à l'authenticité, renforçant paradoxalement la critique même inscrite dans le message de l'estampe. La palette de couleurs maîtrisée (noir, jaune et blanc) confère à l'œuvre un rythme visuel qui soutient la dimension poétique du sujet tout en la rendant accessible grâce à des personnages reconnaissables. Les estampes de Drew ne sont pas des reproductions numériques de masse, mais des œuvres d'art de collection qui préservent l'esprit rebelle du graffiti. Le récit hip-hop en cours de Mark Drew Basé à Tokyo, Mark Drew continue d'enrichir les débats autour du hip-hop, de la nostalgie et du commentaire culturel à travers ses œuvres de street art pop. Sa réinterprétation d'icônes pop américaines emblématiques, replacées dans le contexte de la culture hip-hop mondiale, trouve un écho intergénérationnel. En associant la critique de Dead Prez à des personnages comme Lucy et Pig Pen, Drew rend hommage non seulement à la force des textes et à l'activisme, mais souligne également comment l'art visuel peut amplifier les vérités émotionnelles et sociales véhiculées par la musique. Chaque estampe de cette série possède une valeur artistique indéniable et reflète le dialogue permanent entre art, résistance et authenticité.
$951.00
-
Nimit Malavia J'ai perdu tout souvenir du monde auquel ils appartiennent Impression Giclée par Nimit Malavia
« J'ai perdu tout souvenir du monde auquel ils appartiennent », œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Nimit Malavia. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.
$134.00
-
Its a Living IAL x HRD21 Tire Slayer Hoonigan Sérigraphie par Its a Living
IAL x HRD21 Tire Slayer - Hoonigan Édition Limitée Sérigraphie 5 Couleurs Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts Noir par It's a Living Graffiti Street Artist Art Pop Moderne. Ken Block et Hoonigan se sont associés à l'artiste et designer de renommée internationale It's a Living (de son vrai nom Ricardo Gonzalez) pour lancer un tout nouveau pack artistique pour les voitures de course de Block pour 2021. Cette fois-ci, cependant, Block et Hoonigan le lancent d'une manière inédite : en révélant l'art dans sa forme la plus pure, avant même qu'il ne soit appliqué à l'un de ses véhicules de course.
$269.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Cœur et Âme » d'Ian Curtis par Shepard Fairey - OBEY
Ian Curtis Heart and Soul Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 3 couleurs sur papier beaux-arts crème moucheté Œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artiste. Édition limitée à 500 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. J'ai découvert Joy Division grâce à mon ami Jay Haley en 1985-86. Jay était un peu plus ouvert d'esprit que moi ; il écoutait du punk et du hardcore agressifs, mais aussi des groupes plus sombres comme The Smiths, The Cure, les premiers albums de Cult et Joy Division. Au début, j'aimais certaines mélodies de Joy Division, mais je trouvais généralement leur musique un peu froide, dépouillée et envoûtante, presque déprimante. Cependant, avec le temps, j'ai fini par apprécier leur musique et ce que je considérais comme des défauts est devenu un atout. En sortant de ma phase punk rock orthodoxe, j'ai réalisé qu'aucun groupe ne sonnait comme Joy Division. Mon amour pour Joy Division n'a fait que grandir au fil des ans, tout comme mon appréciation de leur imagerie. L'image d'une élégante austérité propre à Joy Division est souvent associée aux illustrations de Peter Saville, mais il faut aussi rendre hommage à Kevin Cummins pour ses portraits noirs du groupe. J'adore la photographie de Cummins depuis des années, j'étais donc ravi lorsqu'il a accepté de collaborer à un portrait d'Ian. Curtis, le chanteur de Joy Division, qui s'est suicidé en 1980 à l'âge de 23 ans. Chanteur unique et parolier de talent, Curtis a inspiré l'œuvre d'art qui intègre les paroles de la chanson « Heart and Soul », ainsi qu'une séparation angulaire dans sa silhouette, symbolisant la tension entre le cœur et l'âme. « Kevin connaissait personnellement Ian, et j'ai été très touché qu'il me permette d'interpréter sa photo emblématique ! » – Shepard Fairey – OBEY La sérigraphie « Ian Curtis Heart and Soul » de Shepard Fairey est un vibrant hommage à l'énigmatique leader de Joy Division et à son influence profonde sur la musique et la culture visuelle. Sortie en 2023, cette édition limitée témoigne du lien personnel fort qui unit Fairey à Curtis et à l'héritage intemporel du groupe. L'œuvre, de format 45,7 x 61 cm et limitée à 500 exemplaires, est réalisée à la main avec une minutie extrême. Imprimée en trois couleurs sur un papier d'art crème moucheté, elle souligne l'essence brute et texturée du sujet. L'intérêt de Fairey pour l'œuvre de Joy Division remonte au milieu des années 1980, période marquée par une prise de conscience musicale et un passage d'une vision punk stricte à une appréciation plus large des sonorités envoûtantes et mélancoliques qui caractérisent la discographie de Joy Division. Fairey évoque avec franchise comment sa perception initiale de la musique, « froide et envoûtante », s'est muée en une compréhension de sa profondeur et de son caractère unique, révélant un parcours de croissance personnelle et artistique. Au cœur de cette estampe se trouve la collaboration de Fairey avec Kevin Cummins, photographe renommé pour ses portraits saisissants de Joy Division, qui ont profondément marqué l'identité visuelle du groupe. L'intégration des paroles de « Heart and Soul » au sein du portrait illustre, au sens propre comme au figuré, l'entrelacement du génie lyrique de Curtis et de sa représentation visuelle. Ce choix artistique suggère également la complexité des tourments intérieurs de Curtis, illustrée par le contraste saisissant qui traverse sa silhouette dans l'œuvre – un rappel poignant du conflit intérieur entre passion et raison, émotion et intellect. L'estampe de Fairey n'est pas qu'une simple œuvre visuelle, mais un collage narratif qui rend hommage à l'influence artistique et à l'héritage d'Ian Curtis. En intégrant les paroles bouleversantes de « Heart and Soul » à son œuvre, Fairey invite le spectateur à une exploration multidimensionnelle : esthétique, émotionnelle et intellectuelle. L’estampe transcende la simple représentation, devenant le vecteur de l’admiration de l’artiste pour le talent de Curtis en tant que chanteur et parolier, ainsi que pour l’influence durable de Joy Division sur la musique et la culture populaire. Ainsi, l’âme et le cœur de l’art d’Ian Curtis continuent de résonner à travers le temps.
$526.00
-
Raid71 Sérigraphie Icare par Raid71
Icarus, sérigraphie en édition limitée 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts jaune par Raid71, artiste de street art célèbre et réputé pour ses œuvres pop. Référence à l'avion et au vaisseau spatial de La Planète des Singes.
$291.00
-
Swoon- Caledonia Curry Impression giclée Ice Queen Jogjakarta Indonésie par Swoon- Caledonia Curry
Impression giclée Ice Queen Jogjakarta Indonesia par Swoon- Caledonia Curry Artwork, édition limitée sur papier chiffon épais d'art, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2016. Œuvre de 19 x 13 pouces issue de la collection d'estampes de la série Swoon Street. Reine des glaces Jogjakarta par Caledonia Curry alias Swoon « Ice Queen Jogjakarta Indonesia » est une puissante estampe giclée de Caledonia Curry, artiste américaine de street art pop et graffiti reconnue internationalement sous le nom de Swoon. Créée en 2016 pour sa collection d'estampes « Street Series », cette œuvre immortalise une intervention urbaine à Yogyakarta, en Indonésie, sur un papier chiffon épais de qualité supérieure (48 x 33 cm). Tirée à 175 exemplaires numérotés et signés, cette estampe témoigne de l'engagement constant de Swoon à documenter les installations urbaines éphémères à travers des tirages d'art de haute qualité, qui restituent l'immédiateté de son travail public de façon permanente. L'expression du pop art urbain dans les installations mondiales de Swoon Dans « Reine des Glaces Jogjakarta », Swoon présente le portrait d'une figure royale, en harmonie avec la nature, appuyée contre un mur urbain recouvert de graffitis et de textures patinées. Réalisée dans son style caractéristique inspiré de la gravure sur bois, la Reine des Glaces arbore une composition complexe de feuilles et de plumes, projetant force, grâce et mysticisme. Le sujet apparaît à la fois délicat et redoutable, le regard perdu au loin, tandis que les marques de la culture graffiti tourbillonnent autour d'elle. L'estampe capture la juxtaposition, présente dans l'œuvre de rue originale, de la beauté artisanale aux conditions imprévisibles des murs extérieurs, instaurant un dialogue entre le naturel et le construit. À l'instar de nombreuses œuvres de Street Pop Art et de graffiti de Swoon, cette création met en lumière la présence humaine dans le contexte urbain et offre un témoignage visuel à l'environnement local. L'activité et l'empreinte mondiale de Caledonia Curry Née aux États-Unis, Caledonia Curry s'est fait connaître au début des années 2000 grâce au mouvement du street art new-yorkais et à ses portraits iconiques réalisés à l'aide de collages. Au fil de son évolution artistique, elle a étendu son champ d'action à des villes du monde entier, laissant derrière elle des œuvres qui témoignent d'une identité locale, d'une humanité partagée et d'une histoire sociale. « Ice Queen Jogjakarta » illustre son rayonnement international et sa sensibilité culturelle. Cette œuvre documente non seulement son intervention physique en Indonésie, mais reflète également son approche collaborative et immersive de la création artistique dans des contextes inconnus. Chaque figure créée par Curry possède une présence qui transcende les nationalités, incarnant des archétypes de résilience et de grâce au sein d'un chaos visuel. Cette œuvre, à l'instar d'autres présentées dans son catalogue d'estampes, est un instantané d'un récit global plus vaste qu'elle continue de construire. Préserver le patrimoine urbain grâce aux beaux-arts L'estampe giclée « Ice Queen Jogjakarta » illustre le talent de Curry pour transformer des collages éphémères en œuvres d'art de collection, sans en altérer la puissance émotionnelle originelle. Imprimée sur papier chiffon de qualité muséale, cette édition respecte la matérialité brute de la rue tout en élevant l'œuvre au rang d'objet de collection emblématique du street art pop et du graffiti. Elle se dresse à la fois comme une œuvre d'art et un document historique, préservant un instant précis dans un espace urbain étranger. L'ensemble de la collection d'estampes « Street Series » rend hommage à cette double vocation. Pour les passionnés de culture urbaine contemporaine et de pratiques artistiques internationales, cette estampe offre un aperçu de l'essence même de la démarche créative de Swoon et de son influence durable sur l'art public.
$350.00
-
Simone Legno GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$621.00
-
EASY ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$168.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Idiocracy AP de Shepard Fairey - OBEY
Idiocracy AP Artist Proof Limited Edition 4-Color Hand-Pull Silkscreen Print on Fine Art Paper by Shepard Fairey, Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Épreuve d'artiste AP 2016, signée et numérotée, édition limitée à 550 exemplaires, format 18 x 24 pouces, sérigraphie « J'ai toujours pensé que l'art, le divertissement et l'humour étaient les meilleurs vecteurs de critique sociale. J'apprécie donc particulièrement l'utilisation de l'humour dans « Idiocracy » pour rendre la critique sociale plus accessible. Le film est une dénonciation acerbe, mais nécessaire, de la culture et de la politique anti-intellectuelles qui semblent se normaliser de plus en plus. Ce film est une excellente mise en garde, et son ironie est savoureuse : il s'agit d'un divertissement plutôt populaire qui traite des dangers du rejet culturel de tout ce qui est intellectuel ou raffiné. En d'autres termes, le génie du film réside dans sa capacité à toucher le public visé, plutôt que de se contenter de prêcher à l'élite intellectuelle. » - Shepard Fairey - OBEY L'épreuve d'artiste (AP) sérigraphique « Idiocracy » de Shepard Fairey est une œuvre qui invite à la réflexion, symbolisant un puissant mélange d'ingéniosité du street art et de critique sociale incisive. Sortie en édition limitée en 2016, chaque pièce de la série de 550 est signée et numérotée à la main, attestant de son exclusivité et de sa valeur sur le marché de l'art. Mesurant 45,7 x 61 cm, cette œuvre est réalisée avec minutie grâce à un procédé de sérigraphie artisanale en quatre couleurs sur papier beaux-arts, témoignant du souci du détail et de la qualité de Fairey. Figure emblématique du pop art et du street art contemporain, Shepard Fairey imprègne souvent son travail d'un sous-texte social et politique. Son estampe « Idiocracy » s'inspire du film satirique du même nom, utilisant son thème central comme tremplin pour son expression artistique personnelle. La critique d'une société en déclin intellectuel, véhiculée par le film, fait écho aux observations de Fairey sur la culture contemporaine, où l'anti-intellectualisme se banalise. Son estampe, qui reprend l'ironie du film, utilise le pop art pour commenter les dangers potentiels d'une société dévalorisant le savoir et l'esprit critique. Fairey reconnaît le pouvoir de l'art, de l'humour et du divertissement comme catalyseurs de discussion et de réflexion sur les normes sociales. En intégrant ces éléments à son estampe « Idiocracy », il saisit non seulement l'essence de l'avertissement du film, mais amplifie également son message grâce à son regard artistique unique. L'estampe, qui arbore le logo emblématique du film « Brawndo » et le slogan « C'est plein d'électrolytes ! », suggère avec satire que le cerveau a soif non pas de stimulation intellectuelle, mais d'une boisson fictive. Cette œuvre s'impose comme un artefact culturel dans le domaine du graffiti, incarnant la confrontation inhérente de ce genre avec les problématiques sociales. L'œuvre de Shepard Fairey se caractérise souvent par sa capacité à transcender les frontières des espaces artistiques traditionnels, en interpellant le public dans des environnements à la fois non conventionnels et visuellement percutants. L'affiche « Idiocracy » de l'Associated Press s'inscrit dans cette lignée, alliant l'esprit rebelle du street art à la force évocatrice du cinéma pour inciter les spectateurs à s'interroger sur la trajectoire de l'évolution culturelle.
$843.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie idiocratie par Shepard Fairey - OBEY
Idiocracy, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 550 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Œuvre d'art au format 18 x 24 pouces. Sérigraphie. « J'ai toujours pensé que l'art, le divertissement et l'humour étaient les meilleurs vecteurs de critique sociale. J'apprécie donc particulièrement l'utilisation de l'humour dans « Idiocracy » pour rendre la critique sociale plus accessible. Le film est une dénonciation acerbe, mais nécessaire, de la culture et de la politique anti-intellectuelles qui semblent se normaliser de plus en plus. Ce film est une excellente mise en garde, et son ironie est savoureuse : il s'agit d'un divertissement plutôt populaire qui traite des dangers du rejet culturel de tout ce qui est intellectuel ou raffiné. En d'autres termes, le génie du film réside dans sa capacité à toucher le public visé, plutôt que de se contenter de prêcher à l'élite intellectuelle. » - Shepard Fairey - OBEY L'estampe en édition limitée « Idiocracy » de Shepard Fairey illustre la convergence de la culture pop et de la critique sociale à travers le prisme de l'art contemporain. Reconnu pour son art urbain et ses créations graphiques subversives, Fairey explore ici le support d'art sur papier précieux pour cette œuvre de 2016, limitée à 550 exemplaires signés et numérotés. Cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) aux quatre couleurs témoigne de l'engagement de Fairey à utiliser l'art comme moyen d'expression pour commenter les problèmes de société. Puisant son inspiration dans le film satirique « Idiocracy » de Mike Judge, l'estampe de Fairey est non seulement un hommage visuel, mais aussi une critique des thèmes du film : elle dépeint la montée inquiétante de l'anti-intellectualisme et le rejet culturel des Lumières et de la sophistication. Fairey lui-même loue l'utilisation de l'humour dans le film pour présenter sa critique sociale sous une forme plus accessible, créant ainsi un espace de réflexion plutôt que d'aliénation. Son œuvre capture l'humour ironique du film, en utilisant un cerveau sous les traits d'un produit de distributeur automatique – emblématique de la marchandisation et de la simplification excessive des idées complexes. Cette estampe, comme nombre d'œuvres de Fairey, est empreinte d'urgence et invite à la prise de conscience. Elle incarne la conviction de l'artiste que l'art, l'humour et le divertissement peuvent se conjuguer efficacement pour délivrer des messages percutants sur l'état actuel de la société. « Idiocracy » de Fairey n'est pas seulement une œuvre à admirer pour son esthétique, mais une œuvre engagée qui résume le débat culturel actuel autour de la valeur de l'intelligence et des dangers de son rejet dans le discours public. Les éléments visuels de l'estampe – la juxtaposition d'un cerveau et d'une grenade, la typographie percutante et les couleurs vives – sont caractéristiques du style de Fairey. Ils sont utilisés ici non seulement pour attirer le regard, mais aussi pour susciter la réflexion, incarnant l'essence même du graffiti et du street art comme outils d'engagement social. Dans une culture de plus en plus encline au sentiment anti-intellectuel, « Idiocracy » de Fairey se dresse comme un phare critique dans l'art pop moderne, rappelant aux spectateurs le pouvoir de l'art en tant que force de réflexion et de transformation.
$384.00
-
Joan Cornellà GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$4,750.00 $4,038.00
-
Hijack Si l'argent n'existait pas, poursuivriez-vous toujours votre sérigraphie de rêve par Hijack
Si l'argent n'existait pas, poursuivriez-vous toujours votre rêve ? Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main, sur papier d'art de qualité supérieure, par Hijack, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Titre : Et si l'argent n'existait pas ? Poursuivriez-vous toujours vos rêves ? Artiste : Hijack, fils de Mr. Brainwash MBW. Édition : Première édition signée à la main, numérotée et marquée au doigt (tirage limité à 92 exemplaires). Année : 2015. Type : Affiche sérigraphiée en édition limitée sur papier d'archivage déchiré à la main. Dimensions : 22,5 x 30 pouces (57 x 76 cm).
$466.00
-
Al Diaz ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$187.00
-
Scott Listfield Impression jet d'encre IHOP par Scott Listfield
Tirages d'art giclée en édition limitée IHOP sur papier beaux-arts par Scott Listfield, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Tirage giclée 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pouces), non encadré, signé et numéroté, édition limitée à 75 exemplaires.
$360.00
-
Cryptik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie imprimée par ARTIST
Achetez une œuvre d'art tirée à la main en édition limitée TITLE sur MEDIUM Modern Street Graffiti Pop Artist. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$949.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Je suis désolé, je suis en feu. Impression typographique AP par Dan Christofferson - Beeteeth
Je suis désolé, je suis en feu. Épreuve d'artiste AP 2 couleurs, tirage typographique en édition limitée réalisé à la main sur papier beaux-arts par Dan Christofferson - Beeteeth. Artiste de street art rare et célèbre du pop art. Estampe d'artiste AP 2011 Signée et marquée Œuvre d'art AP Format 6x10 Impression typographique Beaux-Arts. « Je suis désolé, je suis en feu » de Dan Christofferson : Symbolisme émotionnel dans le street art pop et le graffiti « I'm Sorry, I'm on Fire » est une épreuve d'artiste typographique de 2011, réalisée par Dan Christofferson, plus connu sous son nom de Beeteeth. Cette œuvre rare, imprimée à la main au format 15 x 25 cm, illustre l'approche de Christofferson en matière de symbolisme narratif, à travers un minimalisme graphique et une iconographie chargée d'émotion. Imprimée en deux couleurs, un rouge corail discret et un bordeaux profond, elle capture un instant brûlant de prise de conscience et d'effondrement, rendu par la figure obsédante d'une femme en pleine transformation. De la fumée s'échappe de ses lèvres et des flammes jaillissent de sa tête ; l'image oscille entre le deuil introspectif et la catharsis mythologique. Le marquage AP et la signature attestent de son statut d'épreuve unique, renforçant sa rareté auprès des collectionneurs d'art urbain, de pop art et de graffiti. Symbolisme à travers la forme humaine et le feu mythique Le récit visuel se déploie autour d'une figure féminine nue dont le cou allongé et les mains stylisées évoquent l'iconographie religieuse, tandis que les volutes de fumée et de flammes jaillissant de son crâne suggèrent le chaos, la douleur et une surcharge psychique. L'utilisation par Christofferson de contours épais et nets et de hachures sélectives emprunte à l'esthétique traditionnelle de la bande dessinée tout en amplifiant la dimension surréaliste de la scène. Son regard est fixe, défiant et épuisé, suggérant une combustion émotionnelle plus intérieure qu'extérieure. L'estampe condense la vulnérabilité humaine et le spectacle divin en une composition concise qui maintient à la fois tension et immobilité. Il ne s'agit pas d'un feu littéral, mais d'une flambée existentielle, donnant au titre l'allure d'un cri étouffé. Maîtrise de la technique de l'impression typographique et des couleurs limitées L'œuvre de Dan Christofferson fusionne souvent les techniques d'impression historiques et les principes du design contemporain. Cette estampe typographique met en valeur la texture et la profondeur d'une manière impossible à reproduire numériquement. Le léger gaufrage de l'encre sur un papier d'art épais confère à l'œuvre une densité tactile qui renforce les thèmes de la physicalité et de la souffrance. L'utilisation de seulement deux couleurs d'encre impose une économie visuelle qui accentue le contraste et attire le regard vers le geste central de la flamme, de la fumée et de la chair. Cette palette minimaliste crée une résonance émotionnelle maximale, reflétant la tension intérieure du sujet. En tant qu'épreuve d'artiste, elle témoigne de la maîtrise de Christofferson lors du processus d'impression, soulignant l'empreinte personnelle laissée sur chaque pièce. Le lexique émotionnel de Dan Christofferson dans le pop art urbain Sous le nom de Beeteeth, Dan Christofferson a développé un langage visuel puisant ses racines dans l'iconographie sacrée, le mysticisme régional et une profonde intensité émotionnelle. Installé à Salt Lake City, il explore souvent le mythe, le rituel et les épreuves personnelles à travers un symbolisme contemporain et une grande précision graphique. « I'm Sorry, I'm on Fire » se distingue comme l'une de ses illustrations les plus intimes, transcendant la narration littérale pour présenter une métaphore viscérale de l'épuisement professionnel, de l'identité et des conflits intérieurs non résolus. Malgré sa taille modeste, la richesse émotionnelle et l'audace graphique de cette œuvre en font un élément significatif de l'évolution constante du Street Pop Art et du graffiti. Cette estampe se présente comme une méditation à la fois brève et puissante sur la transformation, le désespoir et la résilience.
$150.00
-
Leslie Ditto Imaginez l'impression giclée par Leslie Ditto
Imagine Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Leslie Ditto. Artiste : Leslie Ditto Titre : Imagine Technique : Impression giclée Dimensions : 40,6 x 50,8 cm Édition : 100 exemplaires
$214.00