Produits
-
Steve Kaufman SAK 100 $ Dollar Bill arrière HPM sérigraphie impression par Steve Kaufman SAK
Billet de 100 dollars - Verso Édition limitée, peinture à l'huile embellie à la main, sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman SAK, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, de 1995. Œuvre de 34 x 15 pouces (86 x 38 cm) sur toile non tendue, en parfait état. Reproduction du verso d'un billet de 100 dollars américains des années 1990. Billet de 100 dollars - Verso - Édition limitée - Peinture à l'huile HPM - Sérigraphie sur toile, ornée à la main, par Steve Kaufman L'estampe sérigraphique sur toile « Revers du billet de 100 dollars » de Steve Kaufman est un exemple saisissant d'art urbain pop et de graffiti, capturant l'essence de la culture de consommation américaine et le symbolisme de la richesse. Créée en 1995, cette œuvre HPM (Hand-Painted Multiple), signée et numérotée, est rehaussée à la main à la peinture à l'huile et fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires. Mesurant 86 x 38 cm sur une toile non tendue, elle offre une réinterprétation visuellement captivante du verso d'un billet de 100 dollars américains des années 1990. L'approche singulière de Kaufman en matière d'estampe, combinée à son expérience du graffiti et de l'art pop moderne, fait de cette œuvre une contribution majeure au genre. L'influence de Steve Kaufman sur le pop art urbain Steve Kaufman, souvent désigné par ses initiales SAK, fut une figure majeure du street art contemporain. Ancien assistant d'Andy Warhol, Kaufman développa un style unique, mêlant iconographie commerciale et éléments peints à la main. Son œuvre s'articulait fréquemment autour des thèmes du capitalisme, de la production de masse et de l'identité américaine, utilisant des images reconnaissables telles que la monnaie, les célébrités et les produits de consommation. Cette pièce, représentant le verso d'un billet de 100 dollars, illustre parfaitement son talent pour sublimer les symboles du quotidien en œuvres d'art. En intégrant l'esthétique du graffiti aux techniques de sérigraphie, Kaufman a transformé les formes artistiques traditionnelles en une expression dynamique et en phase avec l'ère moderne. Sa capacité à fusionner la culture urbaine et les galeries d'art contemporain a fait de lui un trait d'union entre deux mondes artistiques. Cette estampe en édition limitée, aux couleurs riches et aux textures travaillées, perpétue son héritage de remise en question des notions conventionnelles de valeur, d'art et de commerce. Le symbolisme de l'argent dans le pop art moderne L'utilisation de la monnaie comme sujet dans le pop art moderne s'enracine profondément dans l'histoire, servant souvent de critique à la richesse, au pouvoir et aux valeurs sociétales. La représentation par Kaufman du verso du billet de 100 dollars s'empare d'un objet familier et le recontextualise par la couleur, l'échelle et une intervention artistique. La présence d'Independence Hall dans la composition est particulièrement significative, symbolisant la convergence de l'histoire américaine et de la culture de consommation contemporaine. Cette œuvre est bien plus qu'une simple reproduction de monnaie : elle devient une réflexion sur l'influence de la richesse et des systèmes financiers sur l'art et la vie quotidienne. Le choix de Kaufman d'embellir chaque tirage à la main ajoute une touche d'unicité, renforçant l'idée que même dans un monde régi par la production de masse, l'individualité et l'expression artistique demeurent essentielles. L'utilisation audacieuse de la couleur et du contraste amplifie l'impact visuel, faisant de ce tirage une œuvre marquante et un objet de collection. Une pièce de collection à l'impact durable Cette reproduction du verso d'un billet de 100 dollars occupe une place à part dans l'univers du street art et du graffiti en édition limitée. Livrée sur une toile non tendue, elle offre une grande flexibilité d'encadrement et d'exposition, permettant aux collectionneurs de la mettre en valeur selon leurs goûts. L'héritage de Kaufman, artiste novateur, perdure et ses œuvres sont très recherchées pour leur pertinence culturelle et leur attrait visuel. Pour les amateurs d'art et les collectionneurs qui apprécient la fusion du graffiti, de la culture pop et des beaux-arts, cette pièce est une puissante illustration de la vision de Kaufman. Elle incarne l'audace et la spontanéité du street art tout en restant profondément ancrée dans le récit plus large de l'histoire économique et artistique américaine.
$1,917.00 $1,629.00
-
Steve Kaufman SAK 500 $ Dollar Bill vert HPM sérigraphie impression par Steve Kaufman SAK
Billet de 500 dollars - Édition limitée verte, peinture à l'huile rehaussée à la main, sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman SAK, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Billet de 500 dollars américains de 1934, signé et encadré sur mesure en 1995, à l'effigie du président américain William McKinley. Billet de 500 dollars vert, édition limitée, peinture à l'huile rehaussée à la main, sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman Cette sérigraphie sur toile, reprenant le recto du billet de 500 dollars américain de 1934 à l'effigie du président William McKinley, est une œuvre saisissante de street art et de graffiti signée Steve Kaufman, artiste pop moderne légendaire. Cette édition limitée, encadrée sur mesure, est une reproduction du recto du billet de 500 dollars vert, rehaussée à la main par une peinture à l'huile HPM. Créée en 1995, cette œuvre illustre avec force la manière dont Kaufman transforme les symboles historiques et culturels en chefs-d'œuvre modernes et vibrants. Steve Kaufman et son influence sur le street art, le pop art et le graffiti Né en 1960 aux États-Unis, Steve Alan Kaufman fut l'élève et l'assistant d'Andy Warhol avant de développer son propre style artistique. Il a enrichi les techniques du pop art de Warhol en y intégrant des embellissements à la main, des éléments de graffiti et des palettes de couleurs originales, faisant de ses œuvres des pièces de collection uniques. La contribution de Kaufman au Street Pop Art et au graffiti s'est traduite par une profonde exploration de l'imagerie culturelle américaine, notamment la monnaie, les figures historiques et les symboles emblématiques de la consommation. Son œuvre explore fréquemment les thèmes du capitalisme, de la nostalgie et du pouvoir des images reconnaissables à susciter l'émotion et le débat. Cette reproduction d'un billet de 500 dollars illustre parfaitement la capacité de Kaufman à fusionner l'iconographie financière et l'esthétique du street art. Grâce à l'utilisation d'embellissements à la peinture à l'huile appliqués à la main et de techniques de sérigraphie, l'œuvre acquiert une richesse tactile qui contraste avec le design traditionnel de la monnaie américaine. En réinterprétant le billet dans des couleurs vives, Kaufman insuffle une nouvelle vie à un objet généralement associé à la puissance économique et à l'exclusivité. Symbolisme du billet de 500 dollars dans le pop art et la culture du graffiti urbain Le billet de 500 dollars, notamment la série de 1934 à l'effigie du président William McKinley, est une pièce de monnaie américaine rare et désormais hors circulation. Autrefois en circulation, ces billets de forte valeur ont été retirés du marché et sont aujourd'hui principalement prisés des collectionneurs. Dans le contexte du street art et du graffiti, la représentation de ces billets de grande valeur interroge les notions de richesse, de valeur et de nature éphémère de l'argent. La réinterprétation du billet par Kaufman, dans des teintes vives de vert et de jaune, le transforme d'un instrument monétaire en une œuvre visuelle saisissante. Le contraste entre le design structuré et officiel du billet original et l'application expressive de la couleur, inspirée du graffiti, crée une tension captivante. Cette réinvention invite le spectateur à repenser la signification de l'argent au-delà de son rôle traditionnel dans les transactions, le transformant en une expression artistique du pouvoir, de l'histoire et de la portée culturelle. L'utilisation par Kaufman de la superposition, des textures et des détails à main levée confère à l'œuvre une énergie urbaine, presque rebelle, la faisant ressortir dans toute collection d'art pop moderne. L'héritage des œuvres d'art de Kaufman sur les billets de 500 dollars L'édition limitée de la sérigraphie HPM verte de Steve Kaufman, représentant un billet de 500 dollars, illustre parfaitement son approche qui allie symbolisme financier et innovation artistique. Encadrée sur mesure, cette œuvre est bien plus qu'un simple objet décoratif : elle incarne l'essence même du pop art urbain et du graffiti en remettant en question les notions traditionnelles de richesse et de statut social. La palette de couleurs audacieuses, les détails rehaussés à la main et la réinterprétation à grande échelle d'un billet de banque historique confèrent à cette pièce un attrait visuel captivant et une dimension intellectuelle stimulante. Grâce à des œuvres comme celle-ci, Kaufman a consolidé sa place de figure incontournable du pop art moderne, influençant des artistes qui continuent de fusionner les techniques des beaux-arts avec la culture urbaine. Sa réinterprétation du billet de 500 dollars témoigne de son talent pour sublimer des objets ordinaires en œuvres d'art extraordinaires, capables de saisir l'énergie et la complexité de la société contemporaine.
$2,607.00 $2,216.00
-
Bei Badgirl 100% Angel Large Giclee Print par Bei Badgirl
100% Angel - Grande œuvre d'art imprimée en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Bei Badgirl. Tirage giclée de luxe de qualité galerie sur papier Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m², signé par l'artiste. Grand format : 41 x 56,5 cm. 100% Ange – Grand tirage giclée en édition limitée par Bei Badgirl « 100% Angel » est une superbe estampe giclée grand format de l’artiste graffiti Bei Badgirl, figure emblématique de la pop culture. Cette œuvre d’art de qualité galerie est imprimée sur papier d’art Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m², garantissant une vivacité des couleurs exceptionnelle et une grande longévité. Signée par l’artiste, l’estampe mesure 41 x 56,5 cm (16 x 22,5 pouces), ce qui en fait une pièce maîtresse du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Cette œuvre incarne l’esthétique audacieuse, hyper-féminine et ludiquement rebelle qui caractérise Bei Badgirl, mêlant influences contemporaines, culture kawaii japonaise, mode urbaine et surréalisme pop. L'œuvre met en scène une figure féminine stylisée et exagérée, aux longs cheveux blonds, aux cils XXL et à l'attitude à la fois innocente et affirmée. Vêtue d'un bikini rose et blanc inspiré des lapins, orné de pompons en fourrure et d'un nœud, elle incarne un mélange de nostalgie, de séduction et de rébellion pop. La palette de couleurs pastel douces, contrastant avec d'épais contours noirs, renforce l'impact visuel et en fait une pièce emblématique de la collection d'estampes de l'artiste. Bei Badgirl et son influence sur le street art, le pop art et le graffiti Bei Badgirl est une artiste de renommée internationale dont le travail fusionne l'esthétique du street art avec la culture pop, la mode et les thèmes féministes. Son art est reconnu pour sa représentation singulière de figures féminines ultra-glamour, inspirées des dessins animés, qui remettent en question les notions traditionnelles de beauté, de sexualité et d'émancipation. Puisant son inspiration dans les mangas japonais, l'art pin-up occidental et la culture pop des années 90, Bei Badgirl a cultivé une identité visuelle à la fois nostalgique et avant-gardiste. Son œuvre puise profondément dans le langage visuel du graffiti et du pop art urbain, se caractérisant souvent par des lignes audacieuses, une iconographie ludique et des sujets provocateurs. À travers des personnages comme celui de 100% Angel, Bei Badgirl explore les thèmes de la féminité, de l'identité et de l'expression de soi, célébrant la puissance d'une esthétique hyper-féminine dans un genre historiquement dominé par des visuels plus agressifs et masculins. Sa capacité à fusionner harmonieusement des visuels doux et oniriques avec des thèmes forts et affirmés fait d'elle une artiste marquante de l'art urbain contemporain. L'art de l'impression giclée et son rôle dans l'art urbain moderne L'impression giclée est devenue un médium incontournable pour les artistes du Street Pop Art et du graffiti, permettant des reproductions haute résolution fidèles à l'œuvre originale. Ce procédé d'impression utilise des encres d'archivage sur un papier beaux-arts, garantissant des couleurs éclatantes et fidèles à la vision de l'artiste. Le choix du papier Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² sublime la profondeur et la richesse de l'impression, offrant un fini mat luxueux qui s'accorde parfaitement à l'esthétique à la fois douce et audacieuse du travail de Bei Badgirl. Les tirages giclée en édition limitée, surtout ceux signés par l'artiste, revêtent une grande importance dans le monde de l'art contemporain. Ils permettent aux artistes de diffuser leur travail auprès d'un public plus large tout en préservant l'exclusivité et l'intégrité artistique. Dans le cas de « 100% Angel », le tirage constitue à la fois une pièce de collection et une représentation de l'influence grandissante de Bei Badgirl sur l'esthétique urbaine moderne. Valeur de collection et impact culturel de 100% Angel 100% Angel est bien plus qu'une œuvre visuellement saisissante ; c'est une réflexion sur la féminité moderne, l'image de soi et le caractère à la fois ludique et rebelle de l'esthétique pop culture. La capacité de Bei Badgirl à fusionner les techniques des beaux-arts avec l'esthétique urbaine lui a valu un public fidèle parmi les collectionneurs, les créateurs de mode et les amateurs d'art urbain. Son travail trouve un écho auprès d'un public sensible à la fusion du surréalisme pop, de la culture graffiti et de l'esthétique numérique contemporaine. Tirée en édition limitée, cette estampe est une occasion rare d'acquérir une pièce de l'œuvre de Bei Badgirl. La combinaison de matériaux haut de gamme, de techniques d'impression méticuleuses et de la signature de l'artiste fait de « 100% Angel » une œuvre très recherchée au sein du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Qu'elle soit exposée en galerie, dans une collection privée ou dans un intérieur contemporain, cette pièce témoigne de l'influence de la culture pop sur l'art contemporain.
$134.00
-
Nate Duval Alphabet découpé à la main - Bleu
Achetez Alphabet découpé à la main - Sérigraphie bicolore bleue tirée à la main sur papier d'art par l'artiste Nate Duval en édition limitée Pop Art. 2014 Signé et Numéroté Édition Limitée de 35 Oeuvres Taille 7.75x10
$88.00
-
Brian Viveros Estampe giclée AP de 1942 par Brian Viveros
1942 AP Artist Proof Giclée Print de Brian Viveros, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Épreuve d'artiste (EA) 2017 Signée et marquée EA Édition limitée Format 14x20 L'importance des estampes en édition limitée dans le street art pop et le graffiti Au sein du vaste domaine de l'art moderne, le Street Pop Art et le graffiti se sont imposés comme des courants puissants, mêlant la force viscérale de l'expression urbaine à l'attrait de la culture populaire. La pratique des tirages en édition limitée est devenue un aspect essentiel de ce mouvement artistique, comblant le fossé entre l'exclusivité des œuvres originales et le désir d'un public plus large d'en posséder. Parmi les pièces marquantes de cette catégorie figure le « 1942 AP Artist Proof Giclee Print » du célèbre artiste Brian Viveros, reconnu pour sa fusion unique de thèmes et de styles. Brian Viveros et le charme de l'« épreuve d'artiste giclée de 1942 » Brian Viveros s'est taillé une place à part dans le monde du pop art et du street art. Son œuvre, empreinte d'une puissance brute et d'une beauté délicate, met principalement en scène des figures féminines qui dégagent force et sensualité. L'« Épreuve d'artiste giclée de 1942 » illustre parfaitement le talent de Viveros, mêlant surréalisme et symbolisme à une sensibilité pop art affirmée. La rareté des épreuves d'artiste leur confère une valeur exclusive et un attrait particulier : il s'agit de tirages limités généralement réservés à la collection ou à l'usage de l'artiste, et souvent très prisés des collectionneurs. Le contexte artistique et culturel de l'œuvre de Viveros Les estampes en édition limitée, telles que « 1942 » de Viveros, offrent un récit captivant grâce à leur composition visuelle. L’inclusion de l’année « 1942 » dans l’œuvre invite à l’interprétation, lui conférant un poids historique et une potentielle signification symbolique. Le choix d’un papier beaux-arts comme support pour cette estampe de 35,5 x 51 cm souligne l’engagement envers la qualité, garantissant la pérennité des couleurs vibrantes et des détails minutieux de l’œuvre. Estomper les frontières : l'évolution du street art vers le panthéon des beaux-arts L'émergence du street art comme forme d'art à part entière est l'une des tendances marquantes de l'expression artistique contemporaine. Des artistes comme Viveros ont joué un rôle déterminant dans cette évolution, leurs œuvres incarnant la fusion de la spontanéité et de la dimension subversive du street art avec la précision et le raffinement traditionnellement associés à l'art savant. L'« Épreuve d'artiste 1942 » (Giclée) témoigne de cette évolution culturelle, s'imposant à la fois comme une pièce d'histoire de l'art et un exemple vibrant du dynamisme qui anime la scène artistique actuelle. Entre les mains d'artistes comme Viveros, les tirages en édition limitée deviennent bien plus que de simples reproductions ; ils constituent des œuvres uniques et des artefacts historiques. Ils capturent l'essence du Street Pop Art et du graffiti, illustrant leur capacité à interpeller, provoquer et inspirer un public diversifié. L'« Épreuve d'artiste 1942 » (Giclée) de Viveros est non seulement une représentation de la fusion artistique, mais aussi une œuvre qui continue de résonner et de questionner les spectateurs contemporains.
$845.00
-
Mr Penfold Sérigraphie 1BN MonoPrint par Mr Penfold
Achetez 1BN MonoPrint 1 of a Kind 4-Color Hand-Pulled Silkscreen Original on Fine Art Paper by Mr Penfold graffiti street artist modern pop art. Impression unique en son genre. Tim Gresham, également connu sous le nom d'artiste "Mr Penfold", travaille sur une variété de supports depuis son studio basé à Bristol, la ville où il réside actuellement.
$818.00
-
Coins & Currency Pièce de 5 $ en or rose certifiée MS 70, 2018, pour la sensibilisation au cancer du sein.
Pièce de 5 dollars en or rose 2018 pour la sensibilisation au cancer du sein - MS 70 | Première pièce de 5 dollars en or rose certifiée NGC, authentique, de collection, commémorative, rare, sous scellé, première émission mondiale. Cette pièce commémorative de 5 dollars américains, frappée en 2018 à West Point pour la sensibilisation au cancer du sein, représente un important morceau d'histoire numismatique. Classée MS 70 par NGC, cette pièce en or rose témoigne d'une conservation exceptionnelle et d'une frappe d'une qualité remarquable. Faisant partie des premières émissions de la Monnaie de West Point, elle allie valeur numismatique et engagement, en rendant hommage à la lutte contre le cancer du sein. Son état impeccable et son tirage limité en font une pièce recherchée pour toute collection sérieuse. Authentifiée et mise sous scellé professionnel pour une protection et une vérification de sa qualité, cette rare pièce commémorative offre à la fois une valeur historique et un potentiel d'investissement pour les collectionneurs avertis.
$1,300.00
-
OG Slick 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Sérigraphie par OG Slick
3 Lil Piggies - Pink Pasadena Édition Limitée Impressions Sérigraphiques HPM 5 Couleurs Embellies à la Main sur Papier Somerset Hot Press par OG Slick Graffiti Street Artiste Pop Art Moderne. Encadré, signé par OG Slick (né en 1967), 3lilpigs (Pink Pasadena), 2015. Sérigraphie en couleurs avec embellissements à la main sur papier Somerset Hot Press, 61 x 61 cm (feuille). Édition 21/25. Signé et daté au crayon en bas. Publié par Big Dicks Hardware, Los Angeles. Encadré sous verre. Dimensions de l'encadrement : 63,5 x 63,5 cm.
$1,938.00
-
Cope2- Fernando Carlo 33rd Street Station Archival Print par Cope2- Fernando Carlo
Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives, sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Cope2, intitulée « 33rd Street Station ». Tirage pigmentaire d'archive signé et numéroté sur papier Moab Fine Art 290 g/m². Format : 80 x 46 cm. Sortie : 11 mars 2020. Tirage limité à 100 exemplaires. Cope2 a toujours témoigné du respect envers les graffeurs qui l'ont précédé et, à ses débuts dans le monde du graffiti, il a cherché à apprendre d'eux. Voici comment il a décrit sa première rencontre avec eux lors d'une interview avec Widewalls en 2006 : « Quand j'ai commencé, voir ces graffitis sur les rames de métro était génial – les couleurs, les lettres – je voulais apprendre des artistes originaux, pas seulement les copier. New York est le berceau du graffiti, je fais partie de la deuxième génération et je voulais développer mon propre style. »
$352.00
-
John Vogl 434344 Sérigraphie par John Vogl
434344 Édition limitée 4 couleurs, sérigraphie tirée à la main sur papier beaux-arts par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 8 x 10 pouces. Quatre écrans sur couverture en papier Speckletone français. Édition signée et numérotée à 175 exemplaires. Parution : 28 novembre 2014.
$103.00
-
Tim Page BUVARD Papier buvard Archival Pigment Print
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Blotter Paper Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé par Modern Pop Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$363.00
-
Bape- A Bathing Ape A Bathing Ape 28e anniversaire 1000% rose Be@rbrick x Bape - A Bathing Ape
A Bathing Ape 28e anniversaire 1000% - BE@RBRICK rose, figurine de collection en vinyle, édition limitée, art urbain #3 2021 Medicom x A Bathing Ape Bape Neuf en boîte
$2,607.00 $2,216.00
-
Bape- A Bathing Ape A Bathing Ape 28e anniversaire 400% rose Be @ rbrick x Bape - A Bathing Ape
A Bathing Ape 28e anniversaire 400% - Figurine de collection BE@RBRICK rose en édition limitée, par Bape - A Bathing Ape x Medicom #3 2021 Medicom x A Bathing Ape Bape Neuf en boîte
$533.00
-
Praxis BUVARD Papier buvard Archival Pigment Print
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Blotter Paper Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé par Modern Pop Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$363.00
-
Bwana Spoons Un équilibre délicieux, aquarelle originale de Bwana Spoons
Un équilibre délicieux. Aquarelle originale de Bwana Spoons. Œuvre unique sur papier d'art vélin à bords francs, par un artiste pop art de rue. Aquarelle originale signée, datant de 2006. Dimensions : 5,5 x 7,5 pouces. Un équilibre délicieux par Bwana Spoons – Un équilibre ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Un équilibre délicieux » est une aquarelle originale de 2006, réalisée par Bwana Spoons sur papier d'art vergé de 14 x 19 cm. Reconnu pour ses personnages fantaisistes, ses palettes de couleurs éclatantes et son univers d'une grande richesse imaginative, Bwana Spoons insuffle à cette composition compacte et pleine de charme son style unique, mêlant innocence, étrangeté et abstraction narrative. On y voit un personnage fantastique – mi-humanoïde, mi-créature – jonglant avec une assiette sur sa tête, chevauchant une tortue stylisée ou interagissant avec elle. Entourée de motifs floraux tourbillonnants, de lavis de couleurs fluides et de textures de pinceau denses, la scène devient une métaphore de la sérénité au milieu du chaos. Elle évoque un calme intérieur tout en débordant d'énergie. Œuvre à part entière, s'inscrivant dans le genre du Street Pop Art et du Graffiti, elle témoigne de l'engagement de Bwana Spoons envers la narration fantastique à travers des formes picturales accessibles. Caractère, geste et mouvement symbolique Au centre de « A Delightful Balance », la figure aux membres exagérés, aux traits stylisés et aux lignes expressives mêle la logique du dessin animé à un mouvement surréaliste. Ses bras tendus et ses jambes levées suggèrent à la fois l'acrobatie et un instant de suspension. Son large sourire, son nez bleu vif et sa chevelure verte tourbillonnante accentuent la fantaisie générale, faisant de la figure un protagoniste visuel d'une histoire muette. La tortue à ses pieds ancre l'œuvre dans un mouvement lent et une énergie sereine, renforçant le thème de l'équilibre. L'approche de Bwana Spoons en matière de conception de personnages est non linéaire et ludique, refusant l'anatomie conventionnelle au profit de formes fluides et chargées d'émotion. Dans le domaine du street art et du graffiti, ces personnages fonctionnent comme des reflets émotionnels, canalisant l'énergie par l'abstraction visuelle. La technique de l'aquarelle et le monde artisanal L'aquarelle de Bwana Spoons se caractérise par une texture riche, des couches superposées et une grande finesse. Loin des lavis délicats ou d'un minimalisme translucide, son approche privilégie les collisions de couleurs, les coups de pinceau épais et les dégradés vibrants. Dans « A Delightful Balance », les roses, les verts, les bleus et les tons terreux se fondent harmonieusement, créant un arrière-plan évoquant un décor naturel onirique sans pour autant tomber dans le réalisme. L'utilisation de couleurs opaques par endroits repousse les limites du médium, suggérant les superpositions caractéristiques des peintures murales ou de la sérigraphie. Les bords déchirés à la main du papier vergé soulignent l'échelle intimiste et le caractère artisanal de l'œuvre. Chaque élément de l'image vibre de mouvement, insufflant la vie même à l'immobilité. Dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette peinture est l'expression miniature d'une imagination débordante. Cuillères Bwana et la célébration du design émotionnel « Un équilibre délicieux » illustre la capacité de Bwana Spoons à insuffler douceur, étrangeté et narration à chacun de ses coups de pinceau. Son œuvre ne cherche ni à critiquer ni à confronter ; elle offre évasion, humour et introspection à parts égales. En créant d'étranges créatures en parfaite harmonie avec leur environnement, Spoons invite le spectateur à faire une pause, à observer et à renouer avec une forme de joie visuelle souvent absente de la culture urbaine contemporaine. L'équilibre qu'il explore n'est pas seulement littéral ; il est à la fois émotionnel et visuel. Figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, Bwana Spoons continue d'ouvrir une fenêtre sur des univers à la fois personnels et universels. Cette œuvre nous rappelle que l'art peut être à la fois doux et extatique, que cet équilibre, bien que fugace, mérite toujours d'être immortalisé.
$575.00
-
Add Fuel Sérigraphie APOPHENIA par Add Fuel
Sérigraphie APOPHENIA par Add Fuel, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art Astropack 320 g/m², édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 27,56 pouces. Sérigraphie. Sérigraphie APOPHENIA par Add Fuel APOPHENIA d'Add Fuel est un chef-d'œuvre de décodage visuel, superposant tradition ornementale et sémiotique urbaine pour créer un exemple saisissant de street art et de graffiti. Sortie en 2023 en sérigraphie artisanale, cette impression six couleurs sur papier d'art Astropack 320 g/m² mesure 50 x 70 cm et est signée et numérotée (tirage limité à 100 exemplaires). Fidèle au style caractéristique d'Add Fuel, cette œuvre bouscule les attentes en déconstruisant l'esthétique du carrelage et en révélant des récits subversifs sous-jacents. L'ornementation traditionnelle rencontre l'expression urbaine Add Fuel, de son vrai nom Diogo Machado, artiste plasticien portugais, est internationalement reconnu pour sa transformation des motifs d'azulejos en compositions contemporaines puisant dans le graffiti, la bande dessinée et l'art numérique. APOPHENIA porte bien son nom, invitant le spectateur à déceler des motifs significatifs au sein d'un chaos stratifié. À travers des déchirures stratégiques dans la façade en céramique bleue et blanche, Add Fuel révèle une vision multidimensionnelle de la culture urbaine. Chaque couche sous le masque décoratif dévoile des éléments de graffiti, des yeux caricaturaux, des polices de caractères inspirées des bombes aérosol et des références à un vandalisme ludique. Ces ruptures deviennent des métaphores de la mise à nu, levant le voile sur la manière dont les identités historiques s'entrechoquent ou fusionnent avec la réinvention urbaine. Cette technique reflète la tension visuelle au cœur de l'évolution du pop art : révérence et rébellion, passé et présent. Les motifs ornementaux des carreaux sont imprimés avec une précision sérigraphique impeccable, soulignant symétrie et répétition. Mais ces motifs sont brutalement interrompus par des déchirures irrégulières et des inscriptions graffiti incrustées, insufflant une dimension de défi à la formalité. La superposition comme commentaire culturel L'estampe se lit comme un palimpseste superposé d'histoire, de patrimoine et de rébellion. Add Fuel utilise l'azulejo non seulement comme motif, mais aussi comme symbole culturel : une représentation de l'histoire coloniale, de l'expression religieuse et de l'identité architecturale des régions lusophones. En insérant des yeux de dessin animé abstraits, des lettres graffiti façon bulles et des touches pop roses en filigrane, il interroge la question de savoir qui écrit l'héritage culturel et qui le redessine. L'insert rose en haut à droite, imitant une sérigraphie montée sur un mur carrelé, pointe vers le cadre institutionnel, le commerce et la marchandisation croissante de l'esthétique urbaine. Chaque section d'APOPHENIA apparaît comme exposée chirurgicalement, volontairement perturbatrice et d'une pureté graphique absolue. L'effet produit est une exploration de ce qui se produit lorsque l'expression underground transparaît à travers un vernis décoratif, lorsque l'expérience vécue de la rue insiste pour être vue à travers des surfaces dignes d'un musée. La précision de la gravure rencontre l'interruption urbaine Imprimée avec six couches méticuleuses, APOPHENIA transcende la simple reproduction de l'esthétique des murs de rue grâce à un savoir-faire exceptionnel. Le papier beaux-arts Astropack 320 g/m² absorbe les couleurs avec profondeur et éclat, tout en faisant ressortir la précision des effets de déchirure et des joints des carreaux. La sérigraphie confère à chaque motif – de la géométrie imbriquée des azulejos aux éclaboussures de graffiti plus libres – une netteté graphique remarquable, simulant la superposition et la profondeur. Plus qu'une illusion visuelle, c'est le travail artisanal de l'impression incarné. APOPHENIA d'Add Fuel est à la fois un hommage et une provocation, une tradition et une rupture. Elle s'inscrit pleinement dans le contexte du pop art urbain contemporain, non pas en empruntant l'esthétique du graffiti, mais en fusionnant avec la même minutie le carreau et le tag. C'est une réflexion visuelle sur l'identité, la culture et l'érosion et la persistance simultanées de l'expression publique.
$1,116.00
-
Ed Irmen A Place Called Space Blotter Paper Archival Print par Ed Irmen
« A Place Called Space », impression d'art en édition limitée sur papier buvard perforé, par Ed Irmen, œuvre d'art inspirée par la culture pop et le LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Skel A Salt with a Deadly Pepper Blotter Paper Archival Print par Skel
« Salt with a Deadly Pepper », une œuvre d'art en édition limitée, imprimée avec des pigments d'archivage sur papier buvard perforé, par Skel, inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
JM Rizzi A Sphere In The Heart Of Silence I Blotter Paper Archival Print par JM Rizzi
Une sphère au cœur du silence I Édition limitée Papier buvard d'art Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne RM Rizzi. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.
$352.00
-
JM Rizzi A Sphere In The Heart Of Silence II Papier buvard Impression d'archives par JM Rizzi
Une sphère au cœur du silence II Édition limitée Papier buvard d'art Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne RM Rizzi. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.
$352.00
-
JM Rizzi A Sphere In The Heart Of Silence III Impression d'archives sur papier buvard par JM Rizzi
Une sphère au cœur du silence III Édition limitée Papier buvard d'art Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne RM Rizzi. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.
$352.00
-
Alice X Zhang Une étude en impression jet d'encre rose par Alice X Zhang
Une étude en rose, œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Alice X Zhang. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 19 x 13 pouces.
$218.00
-
Seen UA PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste
Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Peinture Oeuvre Originale Taille XXXX INFO
$1,550.00 $1,318.00
-
Bape- A Bathing Ape ABC Camo Be@r Coussin Rose Be@rbrick Art Object par Bape- A Bathing Ape
Coussin ABC Camo Be@r - Oreiller en tissu rose en édition limitée, objet d'art Be@rbrick de collection, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Bape - A Bathing Ape. Rose 2021 Neuf avec étiquettes
$309.00
-
Rich Pellegrino Abe Sapien 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino
Abe Sapien 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino Œuvre unique sur panneau de gesso par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée de 2014, format 4x4, représentant le super-héros de bande dessinée Abe Sapien du film, de la bande dessinée et de la série télévisée de science-fiction Hellboy. Abe Sapien 14 : Un hommage à l'allié aquatique de Hellboy par Rich Pellegrino L'œuvre « Abe Sapien 14 » de Rich Pellegrino rend un vibrant hommage au personnage amphibien emblématique de l'univers Hellboy. Reconnu pour la précision de ses détails et la force émotionnelle de ses représentations, Pellegrino donne vie à cette figure énigmatique, mêlant avec brio les codes de la bande dessinée et l'esthétique du pop art urbain. Le tableau capture l'essence même d'Abe Sapien, un personnage réputé pour son intelligence, sa sensibilité et sa présence éthérée. Technique artistique et médium Réalisée en 2014, cette peinture de 10 x 10 cm est minutieusement exécutée sur un panneau enduit de gesso à l'aide de peinture acrylique. Ce format compact mais percutant souligne la maîtrise de Pellegrino dans l'art de saisir des émotions et des textures complexes au sein d'un espace restreint. La palette vibrante de verts et de bleus utilisée pour représenter les traits aquatiques d'Abe contraste fortement avec le fond rose, créant une juxtaposition saisissante qui fait écho à la fusion d'éléments naturels et fantastiques inhérente au personnage. Ce contraste renforce encore sa place dans le domaine du pop art urbain, où les couleurs vives et les compositions audacieuses règnent en maître. Quand le pop art rencontre la culture de la bande dessinée Abe Sapien, personnage apparu pour la première fois dans les comics Hellboy de Mike Mignola, incarne un mélange de mysticisme et d'héroïsme qui a captivé le public à travers de nombreux médias, dont le cinéma et la télévision. L'interprétation de Pellegrino s'inspire de cet héritage iconique tout en y insufflant sa propre voix artistique. Les traits exagérés et les contrastes marqués rendent hommage à l'esthétique graphique de la bande dessinée, tandis que les coups de pinceau picturaux et les couleurs vibrantes l'inscrivent résolument dans le domaine du pop art. Cette synthèse de styles souligne la capacité de Pellegrino à faire le lien entre l'esthétique du street art et l'univers narratif plus vaste de la bande dessinée. La contribution de Rich Pellegrino à l'art moderne Figure majeure du pop art et du street art contemporains, Pellegrino réinvente sans cesse des personnages iconiques à travers son regard unique. Sa capacité à condenser l'essence de figures culturelles importantes comme Abe Sapien en une seule image illustre le pouvoir de l'art visuel à susciter la nostalgie tout en repoussant les limites de la créativité. Le format intimiste de l'œuvre invite le spectateur à une observation attentive, favorisant un lien personnel avec le personnage et l'œuvre elle-même. « Abe Sapien 14 » témoigne de l'influence durable de l'allié aquatique de Hellboy, rendu avec la sensibilité et l'audace qui caractérisent l'œuvre de Rich Pellegrino. Cette œuvre célèbre non seulement l'héritage du personnage, mais reflète également le dialogue en constante évolution entre la culture de la bande dessinée et les mouvements artistiques contemporains.
$150.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$673.00
-
Ben Johnston Sérigraphie ADORE White Shadow par Ben Johnston
ADORE - White Shadow, sérigraphie artisanale en édition limitée 4 couleurs sur papier métallisé, par Ben Johnston, artiste pop art célèbre et rare. Signée 2019 ADORE par Ben Johnston 24 x 18 pouces Édition limitée à 30 exemplaires par variante Sérigraphie quatre couleurs sur papier métallisé unique Signée et numérotée Imprimée par VGKids
$134.00
-
John Vogl Adventure Time Mystery Train Rose Sérigraphie par John Vogl
Adventure Time Mystery Train - Édition limitée rose - Sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Créé officiellement par Mondo, issu de la série Adventure Time de Cartoon Network.
$159.00
-
Naoshi Après la pluie Giclee Print par Naoshi
Après la pluie, œuvre d'art pop street, tirage giclée en édition limitée sur papier beaux-arts par l'artiste moderne de graffiti urbain Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 8,25 x 11,75. Inspiré de l'art du sable de Sunae.
$103.00
-
Rodrigo Rod Luff Impression giclée Afterglow de Rodrigo Rod Luff
Œuvre d'art Afterglow, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure à bords frangés à la main, par l'artiste de graffiti de la culture pop Rodrigo Rod Luff. Rod Luff - « Afterglow », estampe d'art en édition limitée, signée par l'artiste, numérotée à la main à 30 exemplaires, 28 x 35,5 cm (11 x 14 pouces).
$214.00
-
Alex Pardee Afterpardee OOZY SuperGuggi Designer Art Toy par SuperPlastic x Alex Pardee
Figurine de collection Afterpardee OOZY SuperGuggi Janky SuperPlastic en édition limitée, œuvre d'art urbain, par l'artiste Alex Pardee. Édition limitée 2022 à 250 exemplaires, neuve sous blister.
$285.00
-
Jeff Soto Against All Odds Pink Sérigraphie par Jeff Soto
Contre toute attente - Édition limitée rose, sérigraphie bicolore sur papier Mint Speckletone par Jeff Soto, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$214.00
-
ABCNT Alice in Wasteland Acid Statue Sculpture par ABCNT
Alice au pays des merveilles - Statue acide en polystone, œuvre d'art en édition limitée de l'artiste ABCNT, célèbre pour ses peintures de graffiti pop et son art urbain. Statue Alice au pays des merveilles édition limitée 2020, 8,5 pouces
$503.00
-
Alex Garant Tout va bien AP Artist Proof Archival Print par Alex Garant
« All Is Well », estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archivage sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Alex Garant, légende du street art pop et du graffiti. Épreuve d'artiste (EA) 18x26 signée, édition 2018 de 40 exemplaires
$240.00
-
Nate Duval Sérigraphie alphabet rose par Nate Duval
Alphabet rose, sérigraphie bicolore réalisée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 8 x 10 pouces.
$27.00
-
Faile Un acte de foi Peinture acrylique en aérosol HPM Impression sérigraphique par Faile
Un acte de foi. Sérigraphie à la peinture acrylique en aérosol HPM par Faile Screen Print sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop urbain. 2025 Signée et numérotée Peinture aérosol, encre et peinture acrylique HPM, édition limitée à 24 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 25 x 38 Un acte de foi par échec « An Act of Faith » est une sérigraphie multiple peinte à la main, créée par le collectif d'art urbain Faile et réalisée en 2025 en édition limitée à 24 exemplaires. Chaque estampe mesure 63,5 x 96,5 cm et est signée et numérotée individuellement. L'œuvre est une tapisserie visuelle hybride, construite à l'aide d'encre sérigraphique, de peinture aérosol et d'embellissements acryliques réalisés à la main sur papier d'art. Ses images saisissantes et ses vignettes textuelles inspirées de la bande dessinée présentent une critique nuancée des médias, de l'identité de genre et de la construction de la perception de soi. Cette pièce s'inscrit dans la continuité du travail de Faile, qui consiste à transformer des visuels publicitaires vintage en puzzles visuels complexes interrogeant la culture populaire. Iconographie et pouvoir satirique « An Act of Faith » présente une esthétique puisant ses racines dans les bandes dessinées pulp du milieu du XXe siècle, revisitée avec une ironie moderne et un commentaire subversif. L’image centrale montre un homme se contemplant dans un miroir de cabine d’essayage, entouré de reflets fragmentés de femmes, d’un loup et de références désincarnées à la culture pop. La phrase « Qui suis-je ? Je ne sais pas qui est le vrai Faile » renforce la distorsion identitaire qui imprègne l’œuvre. Chaque personnage est stylisé par des contours marqués, des aplats de couleurs saturées et un travail au pinceau méticuleux ajouté après la sérigraphie, transformant l’uniformité du procédé en une collection de variantes uniques. Faile, duo formé par Patrick McNeil et Patrick Miller, a débuté sa collaboration au début des années 2000 aux États-Unis. Leurs projets utilisent souvent une iconographie trouvée, une typographie commerciale et une esthétique nostalgique pour questionner le consumérisme, la masculinité et la production de masse. Cette estampe prolonge cette démarche par sa satire des médias de masse, avec des phrases telles que « L’art qui respecte votre intelligence » et « L’histoire la plus déroutante que vous ayez jamais vue ». Ces slogans imitent les publicités de bandes dessinées vintage, mais sont réappropriés pour critiquer la culture visuelle. Procédé d'impression et technique HPM L'œuvre « An Act of Faith » est imprimée selon un procédé de sérigraphie traditionnel, caractéristique du Pop Art et inspirée des techniques de reproduction commerciale popularisées par des artistes comme Andy Warhol. Faile se distingue toutefois par l'utilisation de la technique HPM (Hand-Painted Multiple). Chaque pièce est rehaussée de couches de peinture acrylique et de peinture en aérosol après impression, ce qui lui confère un fini vibrant et texturé. Ce procédé garantit l'unicité de chaque œuvre, brouillant ainsi la frontière entre estampe et peinture. Commentaire culturel dans l'art urbain pop et le graffiti L'œuvre de Faile se situe au confluent des beaux-arts, de la dégradation urbaine et de la critique de la société de consommation. « An Act of Faith » reprend le format d'une couverture de bande dessinée et le réinterprète en une réflexion sur l'authenticité, la perception et l'identité médiatisée. Elle interpellait le spectateur sur la question de savoir qui contrôle le récit de la culture visuelle : les artistes, les entreprises ou les consommateurs. Mêlant esthétique nostalgique et réalisme brut du street art, cette œuvre illustre la convergence entre les racines contestataires du graffiti et la critique accessible du pop art. Intégrée à la série limitée de 2025, elle témoigne de l'évolution du street art vers un dialogue digne des musées, tout en conservant ses racines dans la perturbation de l'espace public et la satire culturelle.
$5,500.00
-
Frank Kozik Symbole de l'anarchie jouet d'art rose par Frank Kozik
Symbole de l'anarchie - Figurine de collection en vinyle rose édition limitée SDCC, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Frank Kozik. Jumango, une exclusivité rose du Comic-Con de San Diego
$218.00
-
Jason Levesque Anatomical Meluxine Giclee Print par Jason Levesque
Œuvre d'art anatomique Meluxine, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12x12
$134.00
-
Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Pink Archival Print par Denial - Daniel Bombardier
Et puis les choses se sont améliorées - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée rose sur papier beaux-arts 330 g/m² par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 25 exemplaires. Format : 24x24. Variante rose. Et puis les choses se sont améliorées – Édition rose par Denial dans le domaine du street art pop et du graffiti « And Then Things Got Better – Pink » est une estampe pigmentaire d'archive de 2021 de l'artiste canadienne Denial, créée dans le cadre d'une série qui réinterprète les cases classiques de la bande dessinée à travers le prisme du pop art moderne. Cette édition est imprimée sur papier beaux-arts 330 g/m² avec des encres pigmentaires de qualité musée et mesure 61 x 61 cm. Publiée en édition limitée et numérotée à 25 exemplaires, la variante rose illustre le style caractéristique de Denial, mélange de critique de la culture pop, de profondeur émotionnelle et d'audace visuelle. La composition capture un gros plan du visage d'une femme de profil, où des roses vibrants remplacent la palette traditionnelle de la bande dessinée pour exprimer une confiance et une transformation personnelle contemporaines. La légende supérieure, « And Then Things Got Better », est écrite en rose tendre avec des lettres noires audacieuses. Ce message, ambigu et puissant, plane au-dessus d'une image chargée d'une tension stylisée, oscillant entre vulnérabilité et reconquête. La palette rose comme architecture émotionnelle La couleur est essentielle à la tonalité émotionnelle de l'édition Rose. Denial remplace les teintes jaunes et bleues originales, typiques de la bande dessinée, par des tons fuchsia intenses et une palette plus chaude qui redéfinit la scène. Le rose profond des lèvres et des cheveux de la femme insuffle une énergie contemporaine tout en conservant l'intensité graphique et épurée propre au pop art. Son regard reste fixé au-delà du spectateur, porteur du poids de l'introspection, du changement et d'une résolution inexprimée. La légende, moins ironique ici que dans d'autres versions, confère à l'œuvre un sentiment de renaissance, façonné par l'identité et l'émancipation. Denial explore souvent la dualité – conflit et guérison, peur et force – et cette estampe manifeste visuellement cette exploration. L'expression sereine de la femme et ses larmes stylisées brouillent les frontières entre récit et design, laissant au spectateur le soin d'interpréter le message : sarcasme, survie, ou les deux. Le commentaire de Denial sur la culture pop dans l'art urbain, le pop art et le graffiti Daniel Bombardier, connu sous le nom de Denial, est un artiste basé à Windsor, en Ontario, et reconnu internationalement pour sa fusion de la culture graffiti et de l'esthétique pop art. Son œuvre utilise souvent la parodie et l'appropriation des codes esthétiques des médias de masse pour questionner les structures politiques, sociales et émotionnelles. « And Then Things Got Better » illustre sa capacité à transformer des formats familiers en un puissant commentaire visuel. Denial puise dans le lexique des bandes dessinées, des publicités et des enseignes, qu'il réinterprète pour aborder des problématiques contemporaines telles que le refoulement des émotions, la résilience et l'éveil personnel. Avec cette édition rose, Denial continue de redéfinir le rôle de l'émotion et du design dans le street art et le graffiti, considérant le pop art non seulement comme une critique, mais aussi comme un vecteur d'expression et d'émancipation. Qualité de fabrication et attrait pour les collectionneurs de l'édition rose Cette édition est réalisée selon des techniques d'impression pigmentaire d'archivage garantissant une stabilité des couleurs éclatantes et une résolution détaillée au fil du temps. Le papier beaux-arts de 330 g/m² offre une surface riche et tactile qui sublime l'intensité du design. Chaque tirage est signé et numéroté par l'artiste, attestant de son authenticité et renforçant son attrait pour les collectionneurs d'art pop et urbain contemporain. Limitée à seulement 25 exemplaires, l'édition Rose confère à cette œuvre rareté une résonance émotionnelle particulière, reflétant le talent unique de Denial pour fusionner des visuels audacieux et une profondeur conceptuelle. Cette œuvre s'inscrit pleinement dans le vaste corpus du Street Pop Art et du graffiti, démontrant comment l'humour, le drame et la couleur peuvent coexister dans une même image pour raconter une histoire à la fois universelle et profondément personnelle. La variante Rose de Denial ne constitue pas une conclusion, mais un instantané saisissant et émouvant d'une transformation en mouvement.
$385.00
-
Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Purple Mini Stencil HPM par Denial - Daniel Bombardier
Et puis les choses se sont améliorées - Purple Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial En substance, Denial satirise la réalité que lui et nous vivons à travers certains des symboles les plus emblématiques de la culture occidentale. Il utilise des produits culturels pour dénoncer le système qui les a engendrés. De ce fait, il les recontextualise et les transforme, de produits commerciaux, en un héritage culturel.
$954.00
-
BE@RBRICK Andy Warhol Marilyn Monroe 2 1000% Be@rbrick
Andy Warhol Marilyn Monroe 2 1000% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Œuvre d'art Medicom Toy Figurine de collection. 2021 La Fondation Andy Warhol
$962.00
-
Nate Duval Angel Olsen Papillon Sérigraphie Rose par Nate Duval
Angel Olsen Butterfly - Impression sérigraphique monochrome rose, tirée à la main sur papier beaux-arts, par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Œuvre d'art signée en édition limitée, 2014, format 7,25 x 5,5 pouces
$16.00
-
Charmaine Olivia Impression Giclée Angélique par Charmaine Olivia
Œuvre d'art angélique, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Charmaine Olivia. Édition limitée à 350 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 8,5 x 11 pouces.
$134.00
-
Yumiko Kayukawa Appetite Archival Print par Yumiko Kayukawa
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « Appetite » sur papier beaux-arts 310 g/m² par Yumiko Kayukawa, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Rock You In a Tatami Room » en 2011. Il ne s'agissait pas d'une exposition thématique, j'ai donc créé des pièces qui reflétaient simplement ce que je ressentais à ce moment-là. Passionnée par les animaux et la faune sauvage, la façon dont ils tuent pour survivre est un sujet qui me tient à cœur. Même une magnifique grue se bat pour vivre. Je trouve cela beau, comme si elles dansaient. » – Yumiko Kayukawa
$352.00
-
Ron English- POPaganda SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$472.00
-
Aiko Sérigraphie au pochoir Aquarius Pink HPM par Lady Aiko
Aquarius - Pochoir rose, sérigraphie en édition limitée 10 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste Aiko, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée à la main au pochoir, 2019. Dimensions de l'œuvre : 20 x 24 pouces. « Puisque ce projet vise à aider les habitants de Flint qui souffrent du manque d'eau, je souhaitais utiliser l'image d'une jeune fille incarnant l'esprit de l'eau. Tel un ange des eaux, elle se détend dans un verre d'eau. L'eau devrait être libre et propre pour tous, car nous faisons tous partie de la nature. J'ai travaillé sur cette estampe tout au long du mois de février, la coloriant à la main, une à une. C'était la période du Verseau, signe astrologique symbolisant la présence de l'eau. J'ai également découvert que le mot Verseau faisait référence au système d'adduction d'eau public dans la Rome antique. Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé lors de la crise de l'eau à Flint, j'ai eu du mal à croire que cela se reproduise aujourd'hui, et je suis furieuse de l'inaction du gouvernement. C'est une honte ! Comment se fait-il que les anciens aient pu fournir de l'eau potable à tous, et pas le Michigan en 2018 ? » – Aiko Aquarius – Pink par Aiko : L’esprit de l’eau dans l’art pop urbain et le graffiti Aquarius – Pink est une sérigraphie multicouche réalisée à la main au pochoir en 2019 par l'artiste contemporaine japonaise Aiko, reconnue pour ses compositions audacieuses mêlant féminité, rébellion et iconographie culturelle. Cette édition limitée à seulement 35 exemplaires mesure 51 x 61 cm et est imprimée sur papier d'art grâce à une combinaison de techniques de sérigraphie et de coloration au pochoir appliquée à la main. Chaque estampe a été personnalisée par l'artiste, conférant à chaque pièce une dimension artistique unique et une grande singularité. L'œuvre a été créée pour sensibiliser le public et mobiliser des soutiens face à la crise de l'eau à Flint, unissant ainsi l'esthétique vibrante d'Aiko à une cause ancrée dans une réelle urgence humaine et un impératif de justice environnementale. Symbolisme visuel et composition Au centre de la composition se trouve une figure féminine nue stylisée, rendue avec des lignes nettes et des couleurs vives, se prélassant avec grâce dans un verre d'eau. La femme porte un masque de papillon, signature d'Aiko, symbolisant la transformation et une force délicate. Son corps semble détendu, bercé par une eau cristalline et immergé dans des motifs de cœurs et des motifs floraux pochoirés qui flottent doucement autour d'elle. Cette gardienne symbolique de l'eau évoque une présence divine ou mythologique, un clin d'œil visuel aux éléments naturels et aux protecteurs spirituels. Derrière elle, un grand cadre en forme de cœur et des motifs épars rappellent à la fois le muralisme urbain et la complexité des estampes japonaises traditionnelles, affirmant la maîtrise interculturelle d'Aiko. Détails réalisés à la main et résonance politique Chaque estampe de cette édition a été soigneusement coloriée à la main par Aiko au cours du mois de février 2019. Ce choix était délibéré, alignant ainsi le processus créatif sur la saison astrologique du Verseau. Le parallèle établi par Aiko entre les aqueducs de la Rome antique et les crises de l'eau contemporaines renforce l'ironie historique et l'injustice inhérentes à la situation de Flint. Elle canalise sa colère et son incrédulité à travers une esthétique empreinte de joie, de sensualité et de beauté – une protestation visuelle empreinte de douceur. La superposition de couleurs au pochoir, des cœurs fluorescents aux papillons pastel, souligne la dualité entre beauté artistique et défaillance sociale. L'influence d'Aiko sur le graffiti contemporain et l'expression féministe Lady Aiko, alias Aiko Nakagawa, est une figure internationalement reconnue du street art et du graffiti. Son langage visuel fusionne les influences du manga japonais, du pop art occidental, de l'iconographie féministe et de la tradition du pochoir urbain. Avec Aquarius – Pink, elle confirme sa maîtrise de la sérigraphie et utilise sa notoriété pour dénoncer les problèmes systémiques. Cette œuvre, loin d'être purement décorative, est porteuse d'un message militant, alliant délicatesse et force de conviction. L'accent mis sur l'accès à l'eau potable, l'émancipation des femmes et la réflexion historique illustre la capacité d'Aiko à transformer la critique culturelle en un récit visuel complexe. Aquarius – Pink témoigne du pouvoir de l'art à inspirer la prise de conscience et à créer un lien émotionnel face aux défaillances environnementales et politiques.
$1,099.00
-
Denial- Daniel Bombardier Sommes-nous arrivés ? Impression à la peinture en aérosol au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier
Sommes-nous arrivés ? Impression acrylique au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier. Plusieurs œuvres peintes à la main sur bois encadré, prêtes à être accrochées. Artiste de rue graffiti unique, art pop moderne. Édition 2020 signée et numérotée à 20 exemplaires. Œuvre d'art unique à la peinture au pochoir HPM, format 11x11 sur bois encadré, prête à être accrochée. On y est bientôt ? Impression à la peinture aérosol au pochoir HPM par Denial – Art urbain pop et graffiti Denial, alias Daniel Bombardier, présente « Are We There Yet? », une œuvre pochoir à la bombe qui invite à la réflexion et incarne l'esthétique audacieuse du Street Pop Art et du graffiti. Cette pièce unique, signée et numérotée, peinte à la main et créée en 2020 dans le cadre d'une édition limitée à 20 exemplaires, mesure 28 x 28 cm sur un châssis en bois. Prête à être accrochée, elle fusionne les influences de la culture pop moderne avec l'énergie brute de l'art urbain. La composition met en scène une figure féminine saisissante, réalisée dans un style pop art classique, avec des points de trame, des contours noirs marqués et une palette de couleurs vibrantes. Son regard expressif, les yeux grands ouverts, est accompagné de la phrase « Are We There Yet? », placée en évidence dans un encadré façon bande dessinée. Derrière elle, un symbole de paix brisé se détache sur un fond rose vif, suggérant les thèmes de la désillusion, des troubles sociaux et de la quête apparemment sans fin du progrès. Le contraste saisissant entre l'esthétique brillante et soignée et le message sous-jacent crée une tension caractéristique de l'œuvre de Denial, invitant les spectateurs à s'interroger sur sa signification plus profonde. Le commentaire social derrière « Sommes-nous arrivés ? » Denial est connu pour son regard satirique sur la culture contemporaine, utilisant des codes visuels reconnaissables pour critiquer le consumérisme, la politique et les attentes de la société. « Are We There Yet? » joue sur la nostalgie tout en livrant un commentaire incisif sur l'état des affaires mondiales, notamment sur les questions de paix, de stabilité et de progrès. L'utilisation du symbole de la paix brisé suggère une érosion des idéaux, interrogeant la capacité de la société à avancer ou à s'enliser dans un cycle de conflits non résolus. L'expression du visage de la femme traduit l'incertitude, la frustration, voire une certaine résignation. La phrase « Are We There Yet? » fait écho à un sentiment d'impatience familier, généralement associé aux longs voyages, mais dans ce contexte, elle devient une métaphore du changement social et des luttes nécessaires pour parvenir à une paix véritable. En utilisant une imagerie pop art rappelant les illustrations de bandes dessinées du milieu du XXe siècle, Denial établit un lien entre les idéaux passés et les réalités présentes, soulignant le contraste entre les promesses et la réalité. Les techniques artistiques et le style du déni Denial utilise un mélange de techniques de street art au pochoir et d'influences pop art pour créer des œuvres à la fois visuellement saisissantes et conceptuellement captivantes. Son utilisation de la peinture en aérosol, de couleurs vives et de contours nets confère à son travail une impression d'immédiateté, tandis que l'intégration d'éléments peints à la main garantit l'unicité de chaque pièce de l'édition. Cette méthode s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, où l'esthétique de la production de masse rencontre l'individualité brute de la culture urbaine. L'effet de trame, élément emblématique du pop art, fait référence aux techniques d'impression mécanique utilisées dans les bandes dessinées et la publicité, renforçant les thèmes de l'influence des médias de masse et des récits axés sur la consommation. La juxtaposition d'une esthétique d'inspiration vintage et de thèmes socio-politiques modernes crée un dialogue stimulant, incitant les spectateurs à reconsidérer les images et les messages qu'ils consomment quotidiennement. Le panneau de bois encadré ajoute de la profondeur et de la texture à l'œuvre, lui conférant une dimension tangible plutôt qu'une simple impression bidimensionnelle et renforçant ainsi son caractère affirmé. L'impact de « On est arrivés ? » dans l'art urbain contemporain « Are We There Yet? » illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent être à la fois visuellement captivants et porteurs d'un message social. L'art de Denial, qui mêle humour, nostalgie et critique, permet à son œuvre de toucher un large public, des passionnés de culture pop aux collectionneurs en quête d'art contemporain significatif. Son propos sur la paix et le progrès social résonne particulièrement à une époque où les conflits, les inégalités et les crises environnementales restent au cœur du débat public. Denial repousse sans cesse les limites de l'art urbain, utilisant son travail comme un espace de discussion et de réflexion. « Are We There Yet? » saisit un moment de questionnement collectif, incitant les spectateurs à s'interroger sur le chemin parcouru par la société, mais aussi sur celui qui reste à parcourir. Grâce à sa maîtrise de l'iconographie pop et de l'esthétique du street art, Denial garantit à son œuvre un impact durable et inoubliable, confirmant ainsi sa place dans le paysage en constante évolution du street art et du graffiti.
$600.00
-
Tomotatsu Gima GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$621.00