Produits

830 produits

  • IAL x HRD21 Tire Slayer Hoonigan Silkscreen Print by Its a Living

    Its a Living IAL x HRD21 Tire Slayer Hoonigan Sérigraphie par Its a Living

    IAL x HRD21 Tire Slayer - Hoonigan Édition Limitée Sérigraphie 5 Couleurs Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts Noir par It's a Living Graffiti Street Artist Art Pop Moderne. Ken Block et Hoonigan se sont associés à l'artiste et designer de renommée internationale It's a Living (de son vrai nom Ricardo Gonzalez) pour lancer un tout nouveau pack artistique pour les voitures de course de Block pour 2021. Cette fois-ci, cependant, Block et Hoonigan le lancent d'une manière inédite : en révélant l'art dans sa forme la plus pure, avant même qu'il ne soit appliqué à l'un de ses véhicules de course.

    $269.00

  • Ice Cream Truck Silkscreen Print by Giorgiko

    Giorgiko Sérigraphie Ice Cream Truck par Giorgiko

    Camion de glaces - Sérigraphie artisanale en édition limitée 10 couleurs sur papier gris Stonehenge 250 g/m² par Giorgiko, célèbre artiste pop. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 60 exemplaires. Format de l'œuvre : 20 x 28 pouces. 2022 GIORGIKO « Camion de glaces » Édition de 60 exemplaires 20 x 28 pouces Sérigraphie 10 couleurs tirée à la main Imprimée sur papier d'art Stonehenge gris 250 g/m² 100 % coton Bords frangés à la main Signée et numérotée par Darren et Trisha de Giorgiko Imprimée par Serio Press (Los Angeles).

    $651.00

  • Iconic Bubble Black Silkscreen Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Sérigraphie Iconic Bubble Black par Cope2 - Fernando Carlo

    Bulle iconique - Sérigraphie en édition limitée 8 couleurs noires, tirée à la main, sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Cope2. Œuvre rare de street art et d'un artiste pop célèbre. Édition limitée à 75 exemplaires, signée par l'artiste. Sérigraphie 8 couleurs sur papier Somerset 300 g/m². Dimensions : 75 x 55 cm. Année : 2019.

    $352.00

  • Iconic Bubble White 24ct Gold Leaf Silkscreen Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Sérigraphie Iconic Bubble White 24ct Gold Leaf par Cope2 - Fernando Carlo

    Bulle iconique - Sérigraphie en édition limitée, 8 couleurs, feuille d'or blanc 24 carats, tirée à la main, sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Cope2. Œuvre rare de street art et d'un artiste pop célèbre. Édition limitée à 25 exemplaires, signée par l'artiste. Sérigraphie 8 couleurs sur papier Somerset 300 g/m² avec feuille d'or 24 carats. Dimensions : 75 x 55 cm. Année : 2019.

    $533.00

  • Icons Show Charlie Chaplin Madonna Poster by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Affiche de Charlie Chaplin et Madonna par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Exposition d'icônes - Œuvre d'art Charlie Chaplin Madonna, impression giclée en édition limitée sur papier glacé par l'artiste de graffiti de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Affiche promotionnelle rarissime en excellent état, issue du concert « Icons » de Mr. Brainwash à New York en 2010. Dimensions : 89 x 58,5 cm / 36 x 24 pouces. Lithographie offset sur papier glacé fin. Signée dans la planche. 2010

    $467.00

  • Sale -15% Idiot Giclee Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $4,750.00 $4,038.00

  • IHOP Giclee Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression jet d'encre IHOP par Scott Listfield

    Tirages d'art giclée en édition limitée IHOP sur papier beaux-arts par Scott Listfield, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Tirage giclée 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pouces), non encadré, signé et numéroté, édition limitée à 75 exemplaires.

    $360.00

  • Illuminatum Serigraph Print by Cryptik

    Cryptik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie imprimée par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art tirée à la main en édition limitée TITLE sur MEDIUM Modern Street Graffiti Pop Artist. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $949.00

  • Im Sorry Im on Fire AP Letterpress Print by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Je suis désolé, je suis en feu. Impression typographique AP par Dan Christofferson - Beeteeth

    Je suis désolé, je suis en feu. Épreuve d'artiste AP 2 couleurs, tirage typographique en édition limitée réalisé à la main sur papier beaux-arts par Dan Christofferson - Beeteeth. Artiste de street art rare et célèbre du pop art. Estampe d'artiste AP 2011 Signée et marquée Œuvre d'art AP Format 6x10 Impression typographique Beaux-Arts. « Je suis désolé, je suis en feu » de Dan Christofferson : Symbolisme émotionnel dans le street art pop et le graffiti « I'm Sorry, I'm on Fire » est une épreuve d'artiste typographique de 2011, réalisée par Dan Christofferson, plus connu sous son nom de Beeteeth. Cette œuvre rare, imprimée à la main au format 15 x 25 cm, illustre l'approche de Christofferson en matière de symbolisme narratif, à travers un minimalisme graphique et une iconographie chargée d'émotion. Imprimée en deux couleurs, un rouge corail discret et un bordeaux profond, elle capture un instant brûlant de prise de conscience et d'effondrement, rendu par la figure obsédante d'une femme en pleine transformation. De la fumée s'échappe de ses lèvres et des flammes jaillissent de sa tête ; l'image oscille entre le deuil introspectif et la catharsis mythologique. Le marquage AP et la signature attestent de son statut d'épreuve unique, renforçant sa rareté auprès des collectionneurs d'art urbain, de pop art et de graffiti. Symbolisme à travers la forme humaine et le feu mythique Le récit visuel se déploie autour d'une figure féminine nue dont le cou allongé et les mains stylisées évoquent l'iconographie religieuse, tandis que les volutes de fumée et de flammes jaillissant de son crâne suggèrent le chaos, la douleur et une surcharge psychique. L'utilisation par Christofferson de contours épais et nets et de hachures sélectives emprunte à l'esthétique traditionnelle de la bande dessinée tout en amplifiant la dimension surréaliste de la scène. Son regard est fixe, défiant et épuisé, suggérant une combustion émotionnelle plus intérieure qu'extérieure. L'estampe condense la vulnérabilité humaine et le spectacle divin en une composition concise qui maintient à la fois tension et immobilité. Il ne s'agit pas d'un feu littéral, mais d'une flambée existentielle, donnant au titre l'allure d'un cri étouffé. Maîtrise de la technique de l'impression typographique et des couleurs limitées L'œuvre de Dan Christofferson fusionne souvent les techniques d'impression historiques et les principes du design contemporain. Cette estampe typographique met en valeur la texture et la profondeur d'une manière impossible à reproduire numériquement. Le léger gaufrage de l'encre sur un papier d'art épais confère à l'œuvre une densité tactile qui renforce les thèmes de la physicalité et de la souffrance. L'utilisation de seulement deux couleurs d'encre impose une économie visuelle qui accentue le contraste et attire le regard vers le geste central de la flamme, de la fumée et de la chair. Cette palette minimaliste crée une résonance émotionnelle maximale, reflétant la tension intérieure du sujet. En tant qu'épreuve d'artiste, elle témoigne de la maîtrise de Christofferson lors du processus d'impression, soulignant l'empreinte personnelle laissée sur chaque pièce. Le lexique émotionnel de Dan Christofferson dans le pop art urbain Sous le nom de Beeteeth, Dan Christofferson a développé un langage visuel puisant ses racines dans l'iconographie sacrée, le mysticisme régional et une profonde intensité émotionnelle. Installé à Salt Lake City, il explore souvent le mythe, le rituel et les épreuves personnelles à travers un symbolisme contemporain et une grande précision graphique. « I'm Sorry, I'm on Fire » se distingue comme l'une de ses illustrations les plus intimes, transcendant la narration littérale pour présenter une métaphore viscérale de l'épuisement professionnel, de l'identité et des conflits intérieurs non résolus. Malgré sa taille modeste, la richesse émotionnelle et l'audace graphique de cette œuvre en font un élément significatif de l'évolution constante du Street Pop Art et du graffiti. Cette estampe se présente comme une méditation à la fois brève et puissante sur la transformation, le désespoir et la résilience.

    $150.00

  • Imagine Giclee Print by Leslie Ditto

    Leslie Ditto Imaginez l'impression giclée par Leslie Ditto

    Imagine Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Leslie Ditto. Artiste : Leslie Ditto Titre : Imagine Technique : Impression giclée Dimensions : 40,6 x 50,8 cm Édition : 100 exemplaires

    $214.00

  • In Heaven Blotter Paper Archival Print by Richey Beckett

    Richey Beckett In Heaven Blotter Paper Archival Print par Richey Beckett

    In Heaven Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Richey Beckett, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. L'estampe sur papier buvard « In Heaven » de Richey Beckett et l'évolution du pop art et du graffiti. « In Heaven », parue le 19 avril 2021, est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée, créée par l'artiste gallois Richey Beckett. L'œuvre est imprimée sur du papier buvard perforé, un matériau historiquement associé à la distribution du LSD et à l'iconographie contre-culturelle. Mesurant 19 x 19 cm, cette édition a été signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Zane Kesey, fils de l'auteur et militant du LSD Ken Kesey, a perforé le papier à la main, ancrant ainsi davantage cette œuvre dans l'héritage de l'art psychédélique et ses liens avec les récits contestataires. En produisant une œuvre d'art sur papier buvard, Beckett s'engage directement avec le vocabulaire visuel de la conscience altérée et de la rébellion underground, thèmes centraux du Street Pop Art et du graffiti. Cette édition illustre la fusion entre l'illustration traditionnelle et les objets éphémères de la culture populaire. L'œuvre de Beckett n'est pas qu'une simple image statique ; Son support évoque une sous-culture spécifique, invitant à des associations avec l'expérimentation, le tabou et la libération. À l'instar des graffeurs qui investissent l'espace public pour provoquer des réactions, l'art du buvard insère des images radicales dans des contextes intimes, souvent transmis de main en main. Le choix de Beckett d'imprimer sur ce support réhabilite cette immédiateté tactile, transformant un objet potentiellement jetable en une forme de résistance et de réflexion à collectionner. Imagerie symbolique et technique dans In Heaven L'œuvre « In Heaven » révèle la complexité caractéristique de Beckett à travers une image qui semble mêler extase divine et transcendance personnelle. La composition est dominée par des formes fluides, la géométrie sacrée et des détails naturalistes. Plumes stylisées, bijoux ornementaux et motifs célestes imprègnent l'image d'un sentiment de rituel et de mythe. La figure, à la fois majestueuse et vulnérable, repose dans une position suggérant transformation ou abandon. Le contraste saisissant entre les riches couleurs des pierres précieuses et les lignes sombres témoigne de la maîtrise de Beckett dans l'utilisation de la couleur pour évoquer émotion et mystère. Ces qualités inscrivent l'œuvre dans la définition évolutive du Street Pop Art et du graffiti. Alors que l'esthétique urbaine privilégie souvent l'immédiateté et l'échelle, l'œuvre de Beckett se distingue par son intensité et son intimité. Elle partage néanmoins le même fondement culturel : une œuvre d'art conçue pour toucher viscéralement, abordant les thèmes de l'identité, de la mortalité, de la liberté et de la beauté d'une manière qui s'affranchit des contraintes traditionnelles des galeries. Son utilisation de techniques traditionnelles à l'encre, mêlées à des palettes de couleurs psychédéliques, répond directement à l'appétit contemporain pour des expériences visuelles riches en détails et imprégnées de spiritualité. L'héritage psychédélique et la nouvelle toile du pop art urbain L'impression sur papier buvard perforé est un choix artistique délibéré, porteur de plusieurs décennies d'histoire contre-culturelle. Dans les années 1960 et 1970, les buvards de LSD étaient souvent imprimés d'images pop emblématiques ou de symboles abstraits, leur conférant à la fois fonctionnalité et expressivité. La décision de Beckett de réaliser « In Heaven » sur ce même support transforme l'œuvre en un artefact qui brouille les frontières entre rituel, mémoire et protestation visuelle. Ceci fait écho à l'évolution du graffiti, du tag au muralisme, et à la transition du pop art de la satire à la critique sociale. La contribution de Beckett réside dans sa fusion de la technique classique et d'un format subversif. De même que le graffiti a transformé des murs délaissés en espaces sacrés d'expression de la vérité, cette œuvre métamorphose le papier buvard psychédélique en une plateforme d'élévation artistique. Le caractère limité de cette édition – entièrement réalisée à la main et imprégnée de références culturelles – invite les spectateurs à repenser les limites de ce qui constitue un art à part entière. Le rôle de Richey Beckett dans la réinvention des formes d'art psychédéliques Richey Beckett continue d'innover dans le domaine du street art et du graffiti en repoussant les limites des matériaux et des formats conventionnels. Avec « In Heaven », il revisite un format historiquement lié aux notions d'éveil, de danger et de liberté, et le réinterprète à travers un langage visuel précis et sacré. Ce mélange d'illustration mythique et de culture tactile rend son œuvre accessible tout en lui conférant une profonde dimension spirituelle. Alors que le buvardage suscite un regain d'intérêt chez les collectionneurs, la contribution de Beckett se distingue non seulement par sa profondeur esthétique, mais aussi par le dialogue culturel qu'elle relance. En collaborant avec des artistes comme Zane Kesey et en utilisant des formats qui défient les normes conventionnelles, Beckett défend les principes fondamentaux de l'art urbain moderne : la provocation, la réinvention et un engagement indéfectible envers une vérité personnelle incarnée. « In Heaven » est plus qu'une image : c'est une expérience physique, émotionnelle et symbolique, inscrite dans l'un des médiums d'impression les plus subversifs jamais utilisés dans l'art.

    $352.00

  • In Your Arms Archival Print by ThankYouX

    ThankYouX « Dans vos bras Impression d'archives » par ThankYouX

    Tirages d'art en édition limitée « In Your Arms » sur papier beaux-arts 310 g/m² par ThankYouX, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format de l'œuvre : 16 x 20 pouces. « J'ai créé cette estampe spécialement pour 1xRUN. L'image représente une jeune fille qui se laisse aller, les bras levés, submergée par les couleurs, les sensations et les émotions. Elle a été inspirée par un remix que j'ai réalisé pour le DJ et producteur Michael Woods. Les paroles de la chanson m'ont inspirée et m'ont donné envie de créer quelque chose d'unique. Je crois que la musique et l'art ne font qu'un. Lorsque je compose de la musique, j'ai envie de peindre davantage ; lorsque je peins, j'ai envie de retourner en studio et de composer encore plus de musique. Je souhaite poursuivre ce projet Art/Musique jusqu'à la fin de l'année. » - ThankYouX Symphonie artistique de ThankYouX ThankYouX, reconnu pour ses œuvres vibrantes et expressives, a marqué de son empreinte le pop art moderne avec ses tirages pigmentaires d'archives en édition limitée. Son œuvre « In Your Arms » en est un exemple captivant, fusionnant l'énergie du street art et la sensibilité du pop art en une création riche en émotions et en couleurs. Sortie en 2016 à 50 exemplaires, chaque pièce est signée et numérotée, ce qui en fait un véritable trésor pour les collectionneurs et les amateurs. « In Your Arms » mesure 40,6 x 50,8 cm et est imprimée sur un papier d'art de 310 g/m², témoignant de l'engagement de l'artiste envers la qualité et la pérennité. L'approche de ThankYouX pour cette œuvre a été inspirée par un remix qu'il a produit pour le DJ Michael Woods. La synergie entre les paroles de la musique et l'imagination visuelle de ThankYouX a donné naissance à une image qui capture l'essence du lâcher-prise, représentée par la figure d'une jeune fille se laissant emporter par un tourbillon de couleurs et d'émotions. Cette œuvre symbolise la conviction de l'artiste quant à l'unité de la musique et des arts visuels. ThankYouX met en lumière l'inspiration cyclique qu'il puise dans ces deux disciplines : la peinture nourrit sa créativité musicale, et la musique, à son tour, l'incite à reprendre les pinceaux. L'artiste entend poursuivre ce projet Art/Musique, explorant ainsi l'harmonieuse relation entre les sphères auditive et visuelle. Résonance émotionnelle dans le pop art urbain La résonance émotionnelle de « In Your Arms » est palpable ; le sujet est saisi dans un moment d'extase, avec des éclats de couleurs vibrantes qui semblent jaillir de son âme même. Cette œuvre incarne l'essence même du street art et du graffiti, où le brut et le raffiné se rencontrent, et où l'émotion peut être aussi intensément retranscrite sur le papier que sur les murs de la ville. Le travail de ThankYouX, et notamment « In Your Arms », reflète le dynamisme de la scène street art, où la narration est viscérale et directe. La posture du personnage, l'explosion de couleurs et l'énergie invisible mais tangible qui émane de l'estampe sont caractéristiques de la puissance expressive du street art. C'est un art qui parle aux yeux et au cœur, invitant le spectateur à ressentir d'abord, puis à analyser. Dans la grande tapisserie du street art et du graffiti, « In Your Arms » est un fil qui tisse l'intimité de l'expérience personnelle avec l'universalité de la musique et de l'art. Elle invite à l'introspection et suscite un sentiment d'humanité partagée, créant un lien entre l'artiste et le public. L'œuvre de ThankYouX nous rappelle la capacité intemporelle de l'art à saisir et à communiquer les moments les plus profonds de notre existence. Les collectionneurs d'estampes de ThankYouX sont invités à participer à cette symphonie d'art et de musique et à posséder un fragment d'un récit qui transcende les frontières des formes artistiques traditionnelles. « In Your Arms » n'est pas seulement un régal pour les yeux ; c'est un voyage sensoriel qui incarne la vision de l'artiste : un monde où l'art et la musique dansent à l'unisson, s'enrichissant mutuellement et créant un héritage qui résonnera pendant des années.

    $231.00

  • Sale -15% Incognito Black Silkscreen Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Sérigraphie noire Incognito par Tavar Zawacki - Ci-dessus

    Incognito - Sérigraphie en édition limitée, 20 couleurs, tirée à la main, sur papier 100 % coton blanc éclatant, par Tavar Zawacki - Œuvre rare de street art d'un artiste pop célèbre. Format du papier : 84 cm de large x 116 cm de haut (33 pouces de large x 45,5 pouces de haut). Papier Somerset 330 g/m², sans acide, blanc éclatant, 100 % coton. Tous les tirages ont des bords frangés à la main. CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRESSION : Incognito a été imprimé au studio Mother Drucker Print Studio à Berlin. Incognito est une impression sérigraphique traditionnelle en quadrichromie (CMJN). Le motif comporte plus de 20 couleurs différentes. Tous les tirages sont signés, datés, gaufrés et tamponnés au verso.

    $2,607.00 $2,216.00

  • Inferno Welcome to Hell 2000 Wild Brain Event Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $254.00

  • Infinite Pressuregrinder Skateboard Art Deck by Nopattern- Chuck Anderson

    Nopattern- Chuck Anderson Infinite Pressuregrinder Skateboard Art Deck par Nopattern - Chuck Anderson

    Planche de skateboard Infinite Pressuregrinder Deck Limited Edition, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine Nopattern - Chuck Anderson. Planche de skate 32 x L x 0,25 po (81,3 x 20,3 x 0,64 cm), édition limitée à 50 exemplaires, avec certificat d'authenticité signé. NoPattern est le studio de Chuck Anderson, artiste, designer, photographe et directeur artistique basé à Chicago. Reconnu pour son utilisation surréaliste de la couleur et de la lumière, ses juxtapositions novatrices de supports traditionnels et numériques et son expérimentation constante, le travail de Chuck est aujourd'hui très recherché par un large éventail de marques issues des univers de la mode, de la publicité, du divertissement, de la technologie et du sport.

    $261.00

  • Interstellar Jelly Skateboard Art Deck by Tara McPherson

    Tara McPherson Interstellar Jelly Skateboard Art Deck par Tara McPherson

    Interstellar Jelly Deck, impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archivage sur planche de skateboard naturelle pressée à froid, par l'artiste Tara McPherson. Édition limitée 2022 à 50 exemplaires. Illustration de skateboard, format 8x32. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 28 juin 2022.

    $269.00

  • It's Chilly Under There Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque C'est Chilly Under There Giclee Print par Jason Levesque

    « Il fait froid en dessous », œuvre d'art en édition limitée (Giclée) sur papier d'art de qualité supérieure, par Jason Levesque, artiste de graffiti de la culture pop. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 18 pouces.

    $134.00

  • It's Time Giclee Print by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Il est temps d'imprimer par Brandon Sopinsky

    « It's Time », une œuvre d'art en édition limitée (Giclée) imprimée sur papier d'art de qualité supérieure par Brandon Sopinsky, artiste de graffiti de la culture pop.

    $134.00

  • It's Your Birthday Pink HPM Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie rose HPM « It's Your Birthday » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    C'est ton anniversaire, peinture rose, édition limitée, sérigraphie HPM 1 couleur et peinture acrylique rehaussée à la main sur papier d'art frangé à la main par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2018 Encadré, signé et numéroté, peinture rose HPM, édition limitée de 30 exemplaires, embellie à la main, dimensions de l'œuvre : 50 x 38, sérigraphie monochrome avec finition à la main sur papier d'art d'archivage. Caractère unique des estampes embellies à la main par Mr. Brainwash Dans le pop art et le graffiti contemporains, rares sont les œuvres aussi marquantes que « It's Your Birthday » de l'artiste de rue Mr. Brainwash, alias Thierry Guetta. Cette pièce incarne l'esprit du street art grâce à son papier d'art de qualité supérieure, orné et frangé à la main, et à une touche de peinture acrylique rose qui bouscule les conventions. Cette édition limitée de 2018 témoigne du dévouement de l'artiste à son art et de sa volonté d'insuffler sa personnalité à chaque estampe. Sous le pseudonyme de Mr. Brainwash, Thierry Guetta est devenu une figure fascinante du street art. Son style, qui allie la brutalité du street art à la sophistication des œuvres d'art exposées en galerie, lui a valu autant de critiques que d'éloges. « It's Your Birthday » illustre son goût pour les déclarations audacieuses et l'utilisation d'images populaires réinterprétées à travers le prisme du street art. Le support sérigraphié monochrome est transformé par une finition manuelle, garantissant ainsi le caractère unique de chaque exemplaire. La série « C'est ton anniversaire » est une édition limitée à 30 exemplaires, chacun étant fini à la main par Mr. Brainwash en personne. Ce procédé d'embellissement manuel consiste en l'application de peinture acrylique rose, une signature qui ajoute dimension et texture, faisant de chaque estampe une œuvre d'art unique. Cette technique abolit la frontière entre la production de masse et l'objet unique, reflétant la philosophie de l'artiste selon laquelle l'art doit être à la fois accessible et exclusif. Importance de la sérigraphie dans l'œuvre de M. Brainwash La sérigraphie, technique emblématique du pop art, est utilisée par Mr. Brainwash en un clin d'œil tout en repoussant ses limites. L'estampe « It's Your Birthday », aux dimensions impressionnantes de 50 x 38 pouces (127 x 97 cm), offre un support audacieux aux expérimentations de l'artiste avec la couleur et la forme. Le choix d'un papier d'art de qualité archive garantit la longévité de l'œuvre, alliant la nature éphémère du street art à la permanence recherchée par les collectionneurs. Depuis son apparition sur la scène artistique, Mr. Brainwash est une figure controversée, son authenticité et son style faisant débat. Pourtant, des œuvres comme « It's Your Birthday » consolident sa place sur le marché de l'art. Le format de cette édition limitée, la qualité des matériaux et la touche personnelle des embellissements réalisés à la main en font une pièce très prisée des collectionneurs. Elle célèbre l'influence du street art sur la culture contemporaine et la manière dont des artistes comme Mr. Brainwash continuent d'innover au sein de ce genre. L'influence de Mr. Brainwash sur le pop art, le street art et le graffiti est indéniable. Chaque estampe, rehaussée à la main, remet en question les idées reçues sur le street art et ses interactions avec le monde des beaux-arts. « It's Your Birthday » est un joyau coloré de son art, une édition limitée qui capture l'esprit exubérant et novateur du pop art urbain.

    $4,740.00

  • Its Finally Over HPM Stencil Spray Paint Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier C'est enfin terminé ! Pochoir HPM, impression à la bombe de peinture par Denial - Daniel Bombardier

    C'est enfin terminé ! Impression à la peinture en aérosol au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier. Plusieurs œuvres peintes à la main sur bois encadré, prêtes à être accrochées. Artiste de rue graffiti unique, art pop moderne. Édition 2020 signée et numérotée à 20 exemplaires. Œuvre d'art unique à la peinture au pochoir HPM, format 11x15 sur bois encadré, prête à être accrochée. C'est enfin terminé ! Pochoir HPM à la bombe de peinture par Denial – Art urbain pop et graffiti Denial, alias Daniel Bombardier, présente « It's Finally Over », une œuvre multiple saisissante peinte à la main, fusionnant culture pop, nostalgie et commentaire politique. Créée en 2020, cette édition signée et numérotée à 20 exemplaires est réalisée à la peinture aérosol au pochoir sur un support en bois de 28 x 38 cm, ce qui en fait une pièce maîtresse audacieuse, prête à être accrochée. Reconnu pour sa fusion de l'esthétique pop art classique et de l'énergie brute du street art, Denial repousse sans cesse les limites en réinterprétant des codes visuels familiers de manière provocatrice et stimulante. La composition met en scène une figure féminine, dans le style des bandes dessinées, le visage déformé par l'émotion, des larmes ruisselant sur ses joues. Réalisée dans une palette de couleurs restreinte mais très contrastée, elle semble plongée dans le désespoir. La bulle de dialogue au-dessus de sa tête proclame « It's Finally Over », renforçant le sentiment dramatique. Cependant, l'arrière-plan rompt avec la scène pop art romantique traditionnelle, la remplaçant par une atmosphère chaotique et incandescente, marquée par une cascade de bombes. Ce contraste visuel entre la douleur personnelle et la destruction à grande échelle transforme l'œuvre, initialement inspirée de la bande dessinée, en une critique politique et sociale complexe. La symbolique derrière « C'est enfin terminé » La capacité de Denial à réinterpréter l'imagerie du pop art en critiques contemporaines est manifeste dans « It's Finally Over ». La femme en pleurs, motif souvent associé aux bandes dessinées romantiques du milieu du XXe siècle, est une représentation familière du chagrin d'amour, du désir ou de la perte personnelle. Cependant, Denial subvertit ce récit en la plaçant sur un fond de destruction guerrière, remettant en question la perception du spectateur quant à la véritable nature du deuil. L'expression « It's Finally Over » peut être interprétée de multiples façons, contribuant à la complexité de l'œuvre. Elle pourrait faire référence à la fin d'une relation personnelle, à l'effondrement des idéaux de la société, voire à la destruction causée par les conflits politiques et militaires. L'inclusion de bombes qui tombent imprègne directement l'œuvre des thèmes de la guerre, de la violence et du poids des événements historiques, en faisant une puissante métaphore visuelle de la convergence des luttes personnelles et mondiales. Les roses et les rouges vifs des cheveux et des lèvres de la femme contrastent fortement avec les éléments plus sombres et menaçants de l'arrière-plan, créant un effet visuel saisissant qui renforce l'intensité émotionnelle de l'œuvre. L'utilisation par Denial de techniques pop art, telles que les points de demi-teintes et les contours noirs épais, renforce encore le lien visuel avec les illustrations de bandes dessinées classiques tout en conservant l'énergie rebelle du street art. L'approche unique de Denial en matière d'art urbain pop et de graffiti L'œuvre de Denial remet constamment en question la société de consommation, la propagande politique et les discours médiatiques. En utilisant l'esthétique familière de la bande dessinée et en la réinterprétant dans une critique contemporaine, il invite le spectateur à s'interroger sur les thèmes de la manipulation, de la désillusion et des troubles sociaux. « It's Finally Over » illustre sa capacité à mêler humour, nostalgie et commentaire social incisif d'une manière à la fois visuellement captivante et intellectuellement stimulante. Sa technique au pochoir lui confère une grande précision tout en préservant l'énergie brute du graffiti. L'utilisation de peinture en aérosol et d'éléments peints à la main garantit l'unicité de chaque pièce de cette édition, renforçant ainsi son attrait pour les collectionneurs. Le choix de peindre sur bois encadré plutôt que sur toile ou papier confère une profondeur supplémentaire à l'œuvre, la faisant s'apparenter davantage à un objet de culture urbaine qu'à une estampe d'art traditionnelle. L'alliance, chez Denial, de l'esthétique épurée et soignée du pop art et de la nature rebelle du street art assure à son œuvre une accessibilité et une dimension subversive indéniables. Sa capacité à manipuler des images iconiques et à les réinterpréter dans des contextes modernes témoigne de son talent à la fois d'artiste et de critique culturel. L'impact de « C'est enfin fini » dans l'art urbain contemporain « It's Finally Over » reflète les angoisses modernes, explorant les thèmes de la guerre, des bouleversements émotionnels et du poids des cycles historiques. En s'appropriant une image communément associée à la romance et en l'imprégnant d'un récit plus profond et plus sinistre, Denial oblige le spectateur à repenser l'intersection du désespoir personnel et politique. L'œuvre invite le public à réfléchir au véritable sens du mot « fin », que ce soit dans les relations, les systèmes politiques ou l'état du monde en général. Figure majeure de l'art urbain contemporain, Denial continue de créer des œuvres qui résonnent à de multiples niveaux. Sa capacité à transformer les références à la culture populaire en déclarations de résistance, de critique et d'introspection consolide sa place dans le monde en constante évolution du street art et du graffiti. « It's Finally Over » est un exemple frappant de sa vision artistique, garantissant que son message perdure bien après le premier regard, suscitant la discussion et la réflexion chez ceux qui la contemplent.

    $675.00

  • It´s a Living White Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    It´s a Living It´s a Living White Spray Paint Can Artwork par Montana MTN

    It'sa Living - Peinture aérosol blanche en édition limitée, une œuvre rare issue d'une collaboration entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. « IT'S A LIVING » n'est pas qu'un slogan, c'est une véritable philosophie de vie pour Ricardo Gonzalez, designer et artiste originaire de Durango, au Mexique, et installé à Brooklyn. Son style d'écriture unique est facilement reconnaissable, qu'il s'agisse de fresques murales monumentales, de collaborations avec de grandes marques ou même d'un simple autocollant dans la rue. L'ambiguïté de ses messages typographiques instaure un dialogue constant entre le spectateur et l'œuvre. « Un mot est une image », et une image peut être interprétée de mille façons. Cette approche directe de la typographie est pour lui un chemin d'exploration dont l'objectif principal est d'interroger notre quotidien et de susciter un impact positif. Après tout, c'est une façon de vivre.

    $218.00

  • Jazz Baby Blotter Paper Archival Print by Niagara

    Niagara Jazz Baby Blotter Paper Archival Print par Niagara

    Papier buvard Jazz Baby, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Niagara, œuvre d'art LSD de la culture pop. INFO

    $352.00

  • Jelly Blossom 15 Blue Sky Silkscreen Print by Emek Golan

    Emek Golan Sérigraphie Jelly Blossom 15 Blue Sky par Emek Golan

    Jelly Blossom 15 Blue Sky, sérigraphie d'Emek Golan, tirée à la main sur papier d'art métallisé, édition limitée. 2015, sérigraphie numérotée et signée « Blue Sky » phosphorescente, édition limitée à 800 exemplaires, format 30,5 x 30,5 cm. Impression 30,5 x 30,5 cm. Splendeur visuelle dans « Jelly Blossom 15 Blue Sky » La sérigraphie « Jelly Blossom 15 Blue Sky » d'Emek Golan est une représentation vibrante de la fusion entre le pop art urbain et le graffiti, incarnant la liberté esthétique et l'expression créative qui définissent le genre. Cette œuvre en édition limitée de 2015, tirée à la main sur un papier d'art métallisé de haute qualité, témoigne de la vision unique et du savoir-faire méticuleux de Golan. « Jelly Blossom 15 Blue Sky » se caractérise par sa représentation fantaisiste de méduses métamorphosées en fleurs épanouies. Ce motif captive l'imagination et invite à la contemplation des merveilles du monde naturel. Le papier métallisé confère à l'œuvre un éclat dynamique, reflétant la lumière de manière à donner l'impression que l'image flotte à la surface, imitant la flottabilité des méduses dans l'eau. Cette qualité éthérée est une signature du travail de Golan, apportant profondeur et mouvement à la surface bidimensionnelle statique. Attrait technique et édition limitée Cette œuvre de 30 x 30 cm est accessible aux collectionneurs et aux amateurs d'art, et s'intègre à merveille dans une grande variété d'espaces et de contextes. La technique de sérigraphie employée par Golan rend hommage aux procédés d'impression traditionnels tout en embrassant la modernité de ses sujets et thèmes. Tirée à seulement 800 exemplaires signés et numérotés, cette édition limitée souligne l'exclusivité et le caractère précieux de l'œuvre, chaque exemplaire étant un instantané du parcours créatif de Golan. Le rôle d'Emek Golan dans l'art moderne Emek Golan est reconnu pour son talent artistique et sa capacité à transmettre des messages complexes, souvent écologiques, à travers son œuvre. « Jelly Blossom 15 Blue Sky » en est un exemple, suggérant peut-être les thèmes de la fragilité environnementale et de l'interdépendance de toutes les formes de vie. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, la contribution de Golan est significative, car il élève ce genre à de nouveaux sommets grâce à sa démarche réfléchie et à son utilisation novatrice des matériaux. « Jelly Blossom 15 Blue Sky » enrichit considérablement le paysage du street art et du graffiti, incarnant l'esprit créatif et l'éloquence visuelle d'Emek Golan. Cette sérigraphie en édition limitée capture l'essence de la philosophie artistique de Golan, alliant la vitalité du street art à la précision de la gravure d'art.

    $252.00

  • Jelly Blossom 15 No Sky Silkscreen Print by Emek Golan

    Emek Golan Sérigraphie Jelly Blossom 15 No Sky par Emek Golan

    Jelly Blossom 15 No Sky, sérigraphie d'Emek Golan, tirée à la main sur papier d'art métallisé, édition limitée. 2015, sérigraphie numérotée et signée « No Sky » (feuille phosphorescente), édition limitée à 700 exemplaires, format 30,5 x 30,5 cm. Impression 30,5 x 30,5 cm. Exploration artistique dans « Jelly Blossom 15 No Sky » « Jelly Blossom 15 No Sky » d'Emek Golan est une sérigraphie captivante qui illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et du graffiti. Ce chef-d'œuvre de 2015, limité à 700 exemplaires signés et numérotés, témoigne avec éclat du talent de Golan pour donner vie à ses visions éthérées sur un papier métallisé d'art. L'œuvre de Golan transcende souvent la nature éphémère du street art traditionnel, créant des images intemporelles qui trouvent un écho auprès d'un public diversifié. « Jelly Blossom 15 No Sky », avec son format de 30 x 30 cm, illustre parfaitement cette qualité durable. L'œuvre représente des méduses aux tentacules en forme de fleurs épanouies, flottant dans un espace dégradé sans horizon, un choix visuel qui confère à la scène un sentiment d'infini et d'émerveillement. Le support métallisé reflète la lumière, donnant à l'estampe une présence dynamique qui se modifie selon le point de vue du spectateur. Symbolisme et technique L'estampe explore les thèmes de la fragilité et de la beauté de la nature. Les méduses, souvent considérées comme d'anciennes habitantes des mers, sont représentées en pleine transformation, symbolisant la croissance, l'adaptation et l'interdépendance de toutes les formes de vie. L'utilisation de couleurs vibrantes et le travail minutieux des détails dans « Jelly Blossom 15 No Sky » illustrent le potentiel du pop art urbain et du graffiti pour captiver l'attention et transmettre des messages profonds par le biais du symbolisme. Art urbain pop et collection Tirage en édition limitée, « Jelly Blossom 15 No Sky » constitue une pièce de choix pour les amateurs d'art et les collectionneurs. Chaque estampe est un fragment du parcours artistique de Golan, témoignant de son attachement à son art et de son dialogue avec les thèmes plus larges de la conscience environnementale et de la synergie entre formes organiques et expression créative. La sérigraphie « Jelly Blossom 15 No Sky » d'Emek Golan illustre avec éclat la versatilité du street art et sa capacité à susciter l'admiration et la réflexion. Cette œuvre, à la croisée des chemins entre les racines urbaines du graffiti et le domaine plus vaste du pop art, captive l'imagination par son design complexe et ses images qui invitent à la contemplation.

    $252.00

  • Jelly Monster Pink Unique Original Silkscreen Print by Buff Monster

    Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink par Buff Monster

    Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink de Buff Monster, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Œuvre originale unique, sérigraphie sur panneau de bois, signée et datée de 2006. Dimensions : 10,13 x 10,13 pouces. Jelly Monster Pink par Buff Monster – Un chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti L'estampe sérigraphique unique « Jelly Monster Pink » de Buff Monster (2006) est une œuvre marquante des débuts de l'artiste américain, révélant son approche irrévérencieuse et sucrée du street art, du pop art et du graffiti. Tirée à la main sur un panneau de bois de 25,7 x 25,7 cm, cette pièce originale, signée et datée, est bien plus qu'une simple estampe : c'est un hybride entre peinture, objet pop et graffiti. La figure rose gélatineuse au centre, aux contours noirs marqués, exhale l'esthétique caractéristique de Buff Monster, un joyeux grotesque. Des yeux hypnotiques tourbillonnants, une bouche cousue et un corps évoquant un bonbon mou ou une confiserie extraterrestre jouent avec les thèmes de l'innocence et du surréalisme. La texture du bois confère une dimension tactile à l'œuvre, ancrant ses couleurs vives et sa forme ludique dans un support plus robuste et durable. Buff Monster et le langage visuel du pays des bonbons urbain Buff Monster, né à Hawaï et installé à New York, est une figure majeure de l'évolution du street art et du graffiti. Reconnu pour son utilisation obsessionnelle du rose et sa fusion de la culture kawaii japonaise avec l'esthétique punk rock et heavy metal, il a développé un style singulier, tout en contradictions. Jelly Monster Pink est emblématique de cette dualité : à la fois adorable et troublant, mignon et désordonné. Le personnage présenté dans cette œuvre incarne l'intérêt de Buff Monster pour la création d'un univers où les mascottes mutantes et les couleurs sucrées désarment le spectateur, avant de provoquer un second regard où le malaise et l'ironie commencent à émerger. Cette œuvre de 2006 s'inscrit dans une période où l'artiste développait sa présence dans le milieu du street art, transposant ses monstres peints à la main en estampes, jouets, fresques et expositions. Permanence du médium, du matériau et de la culture urbaine Contrairement aux sérigraphies classiques sur papier, Jelly Monster Pink est imprimée directement sur un panneau de bois, ce qui souligne sa durabilité et brouille la frontière entre impression et objet. Le grain du bois, subtilement visible à travers l'encre rose, offre un contraste qui amplifie la vivacité artificielle du personnage. Le procédé d'impression manuelle de Buff Monster garantit que chaque exemplaire est unique, renforçant ainsi l'éthique artisanale et influencée par le graffiti qui imprègne toute sa pratique. Cette œuvre dégage la même énergie que ses premiers collages de rue et autocollants, mais dans un format adapté à une exposition en galerie ou pour collectionneurs. Elle illustre comment des artistes issus de la culture graffiti se sont approprié des matériaux artistiques traditionnels sans renoncer à leur impact visuel. Absurdité caricaturale et dissidence enrobée de sucre Jelly Monster Pink s'exprime à travers une logique cartoon et des visuels sucrés, mais ses sous-entendus sont profondément subversifs. La bouche barrée du personnage, ses yeux vides en spirale et ses dents proéminentes suggèrent une incompréhension – une émotion masquée par la douceur ou une créature plongée dans une confusion perpétuelle. Ce mélange d'innocence et de distorsion illustre l'esprit de Buff Monster, qui utilise des formes mignonnes pour exprimer le chaos, l'incertitude et la satire. Dans l'univers plus vaste du street art et du graffiti, son œuvre bouleverse les attentes en canalisant la nostalgie à travers un miroir déformant. Elle transforme les symboles de l'enfance en un commentaire sophistiqué sur l'identité, la culture et l'art lui-même. Jelly Monster Pink est un exemple à la fois ludique et puissant de cette pratique, alliant un design épuré à une imagination débordante et une pointe d'irrévérence qui ne s'estompe jamais complètement.

    $1,000.00

  • Jellyfish Eyes Black 1 Lithograph Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Yeux de méduse noirs 1 Lithographie de Takashi Murakami TM/KK

    Yeux de méduse noirs 1 Lithographie de Takashi Murakami TM/KK Tirage à la main sur papier d'art vergé Édition limitée Œuvre d'art graffiti street pop. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2004. Dimensions de l'œuvre : 19,75 x 19,75 pouces. Jellyfish Eyes Black 1 de Takashi Murakami – Une icône psychédélique du street art et du graffiti « Jellyfish Eyes Black 1 » est une lithographie en édition limitée, signée et numérotée, réalisée en 2004 par le célèbre artiste contemporain japonais Takashi Murakami. Mesurant 50,2 x 50,2 cm (19,75 x 19,75 pouces), elle a été tirée à 300 exemplaires. L'estampe présente une multitude d'yeux stylisés flottants, dotés d'appendices évoquant des méduses, sur un fond noir aux couleurs vibrantes et palpitantes. Les sphères concentriques et les cils fantaisistes forment une composition énigmatique, à la fois ludique et surréaliste, qui plonge le spectateur dans l'univers visuel immersif de Murakami. Cette œuvre illustre la capacité de l'artiste à fusionner l'esthétique traditionnelle japonaise avec la culture pop mondiale, insufflant une iconographie dynamique au domaine du street art et du graffiti. Le formalisme néo-pop rencontre le langage visuel subculturel Le design hypnotique de Jellyfish Eyes Black 1 témoigne de l'intérêt profond que Murakami porte à la répétition visuelle et au surréalisme pop. Chaque œil irradie des bandes concentriques rose fluo, bleu électrique, vert acide et or – des couleurs plus souvent associées à l'animation publicitaire, au design de jouets et aux graffitis qu'à la lithographie traditionnelle. Le fond noir intensifie la sensation de flottement de ces formes biomorphiques, transformant l'espace en un champ onirique de conscience suspendue. Les racines de Murakami dans la peinture Nihonga et les compositions de l'époque d'Edo transparaissent dans la fluidité et l'équilibre de l'agencement, tandis que la palette synthétique et la douceur numérique embrassent l'intensité commerciale de l'iconographie pop. Dans Street Pop Art & Graffiti Artwork, ce mélange d'ordre classique et de forme radicale affirme la place de Murakami comme historien et provocateur. Yeux, surveillance et psyché otaku Les yeux qui peuplent Jellyfish Eyes Black 1 ne sont pas passifs. Leur regard, d'une présence troublante, crée une tension dynamique entre l'observateur et l'observé. Ce motif reflète l'exploration fréquente par Murakami de la culture otaku, du capitalisme de surveillance et du regard consumériste. Ces yeux sont à la fois ludiques, voire mignons, mais aussi obsessionnels, intrusifs et d'une surveillance constante. Certains semblent innocents ; d'autres présentent des pupilles concentriques superposées et des rétines satellites. Cette multiplicité reflète la fragmentation de l'identité dans la vie numérique et urbaine. Dans le champ plus large du Street Pop Art et du graffiti, ces yeux fonctionnent comme des symboles populaires : des icônes qui divertissent, perturbent et invitent à une analyse plus approfondie. Takashi Murakami et l'héritage du superflat dans l'art urbain L'influence de Takashi Murakami sur les beaux-arts et la culture urbaine est indéniable. Avec sa théorie du Superflat, il a élaboré un cadre permettant d'abolir les frontières entre culture populaire et savante, art ancien et hypermoderne, peinture traditionnelle et immédiateté visuelle inspirée du graffiti. Jellyfish Eyes Black 1 s'inscrit dans cette lignée comme une œuvre à la fois de collection, culturelle et d'une simplicité subversive. La lithographie rend hommage à l'histoire de l'estampe en édition limitée, tandis que son esthétique reste ancrée dans le langage saturé des médias de masse et de la culture jeune. Alors que le Street Pop Art et le graffiti continuent d'évoluer à l'échelle mondiale, l'œuvre de Murakami offre un aperçu de la manière dont les codes visuels japonais, les motifs d'anime et les traitements de surface psychédéliques peuvent coexister avec l'expressivité brute des formes d'art nées dans la rue. Jellyfish Eyes Black 1 ne se prête pas à la traduction : elle nous fixe du regard, luisant dans l'obscurité, nous invitant à ressentir.

    $2,250.00

  • Jellyfish Eyes Black 2 Lithograph Print by Takashi Murakami TM/KK Modern

    Takashi Murakami TM/KK Yeux de méduse Noir 2 Lithographie de Takashi Murakami TM/KK

    Yeux de méduse Noir 2 Lithographie de Takashi Murakami TM/KK Tirage à la main sur papier d'art vergé Édition limitée Œuvre d'art graffiti street pop. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2004. Dimensions de l'œuvre : 50 x 50 cm. Deux styles d'encadrement sont proposés : cadre noir moderne (56 x 56 cm) et cadre beige mat (73 x 73 cm). Jellyfish Eyes Black 2 de Takashi Murakami – Optique flottante dans l'art urbain pop et graffiti La lithographie Jellyfish Eyes Black 2 (2004) de Takashi Murakami s'inscrit dans la continuité de son exploration des motifs récurrents de la vision, de la surveillance et de l'abstraction ludique. Mesurant 50 x 50 cm, cette estampe fait partie d'une édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, éditée sous le label TM/KK. Réalisée sur un papier d'art vergé de qualité supérieure, la composition présente une constellation d'yeux stylisés aux couleurs saturées qui flottent et se fondent sur un fond noir velouté. L'œuvre est proposée avec deux options de présentation : un cadre noir moderne de 56 x 56 cm et un cadre beige mat élégant de 73 x 73 cm, chacun soulignant la fluidité spatiale des formes flottantes de Murakami. Dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti, cette œuvre se révèle à la fois une étude de l'esthétique des surfaces et une méditation philosophique sur la perception et la présence. Le langage animé de la forme chez Murakami La structure visuelle de Jellyfish Eyes Black 2 s'appuie sur l'iconographie de son prédécesseur, déployant une série d'entités flottantes évoquant des globes oculaires, fusionnant animation pop et mouvement organique. Sur un fond noir profond, les formes circulaires semblent pulser et briller, leurs tons et leurs superpositions évoluant subtilement. Chaque figure est construite à partir d'anneaux concentriques de couleurs vives – vert citron, rose poudré, écarlate, turquoise, ocre – ponctués de cils, de gouttelettes et de légères distorsions. Le tissu conjonctif qui relie les yeux rappelle à la fois le mycélium et les voies neuronales, suggérant une intelligence symbiotique ou collective. Dans le lexique du Street Pop Art et du graffiti, cette cartographie d'optiques interconnectées se traduit par une métaphore des réseaux sociaux, de la vision médiatique et de la conscience collective. L'abstraction de Murakami n'est pas aléatoire ; c'est un chaos rigoureusement ordonné, faisant écho au folklore japonais et au futurisme cybernétique. Jeu optique et esthétique superplate Fidèle au manifeste Superflat de Murakami, Jellyfish Eyes Black 2 rejette l'illusion de profondeur spatiale tout en créant tension et superposition. Les yeux sont rendus dans un style graphique, évoquant l'affiche, et faisant référence au design publicitaire ainsi qu'aux techniques de l'anime et du manga japonais. Le support lithographique permet une reproduction des couleurs d'une pureté exceptionnelle, préservant la netteté numérique et la planéité uniforme propres à Murakami. Il en résulte une expérience visuelle où chaque élément rivalise d'égale importance pour capter l'attention, à l'instar des enseignes dans l'espace urbain ou des personnages des fresques de graffiti. Les options d'encadrement influencent également la perception du spectateur : l'une suggère une modernité épurée, l'autre une présentation nostalgique digne d'un musée. Toutes deux soulignent le contraste entre la vocation de collection haut de gamme et la brutalité subculturelle. Les yeux comme agents d'identité et de contrôle Dans Jellyfish Eyes Black 2, les yeux flottants sont à la fois fantaisistes et menaçants. Ils évoquent non seulement l'innocence des personnages animés, mais aussi l'omniprésence de la surveillance et de l'observation numérique. Murakami utilise le symbole de l'œil pour refléter la nature observatrice, documentant et consciente de soi de l'identité moderne. La multiplicité des yeux dans un même espace évoque la fragmentation, la surcharge et l'impossibilité d'échapper au regard – qu'il vienne d'autrui, des institutions ou de nous-mêmes. Dans le domaine du street art et du graffiti, les yeux apparaissent souvent comme des marqueurs de territoire, de vision et d'affirmation spirituelle. Ici, ils deviennent les avatars d'une atmosphère psychologique. L'influence durable de Takashi Murakami sur la culture visuelle pop mondiale Takashi Murakami demeure l'un des artistes les plus influents à la croisée du design commercial, de la peinture conceptuelle et de la culture urbaine. Sa démarche unit les traditions japonaises de l'époque d'Edo à l'immédiateté de la narration visuelle contemporaine. Jellyfish Eyes Black 2 est emblématique de cette approche : d'une simplicité trompeuse, d'une grande richesse et d'une joie envoûtante, elle se situe à la confluence du savoir-faire traditionnel et de l'esthétique hypermoderne, où les mythologies personnelles se mêlent à la culture de consommation numérique. Bien plus qu'un simple objet de collection, cette œuvre est une porte d'entrée vers un cosmos stylisé empreint de symbolisme, d'humour et d'introspection, rendu avec une précision d'impression irréprochable, aussi bien dans la rue que dans les galeries.

    $2,250.00

  • Jerry Garcia Symphonic Celebration Warren Haynes 2014 AP Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Jerry Garcia Symphonic Celebration Warren Haynes 2014 AP Sérigraphie par John Vogl

    Jerry Garcia Symphonic Celebration - Warren Haynes 2014 Music Limited Edition Gig Poster Œuvre d'art imprimée en sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art par John Vogl. Épreuve d'artiste (EA). Affiche de la célébration symphonique de Jerry Garcia (Grateful Dead) avec Warren Haynes au PNC Bank Arts Center, à Holmden, NJ, le 9 août 2014. Affiche 3 couleurs, 18x24, édition EA de 50 exemplaires.

    $213.00

  • Jewel Blotter Paper Archival Print by Taylor White

    Taylor White Jewel Blotter Paper Archival Print par Taylor White

    Papier buvard Jewel, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Taylor White, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Jim Morrison Doors Original Mixed Media Acrylic Painting by Bobby Hill

    Bobby Hill Jim Morrison Doors, peinture acrylique originale technique mixte par Bobby Hill

    Les portes de Jim Morrison, une peinture acrylique originale en technique mixte de Bobby Hill, une œuvre d'art sur papier beaux-arts réalisée par un artiste pop de street art. Peinture acrylique en aérosol, technique mixte, signée, réalisée en 2010. Œuvre originale de 14 x 22 pouces (35,6 x 55,9 cm), encadrée sous passe-partout sur carton (20,5 x 29 pouces, soit 35,6 x 55,9 cm). Capturant l'esprit du légendaire leader des Doors, Jim Morrison, l'artiste Bobby Hill livre une puissante œuvre de street art, mêlant avec brio l'intensité brute de la peinture acrylique et la vivacité de la palette pop. Créée en 2010, cette œuvre originale combine acrylique et peinture aérosol sur papier d'art, offrant une expérience visuelle aussi énigmatique que la personnalité de Morrison. Mesurant 35,5 x 56 cm et encadrée sous passe-partout (52 x 74 cm), cette pièce est un hommage saisissant qui s'intègre harmonieusement aussi bien dans l'espace d'un collectionneur que sur les murs d'une galerie. Le portrait que Hill dresse de Morrison n'est pas seulement un lien, mais un écho de l'influence du chanteur. Chaque coup de pinceau, chaque pulvérisation de peinture contribue à une narration aussi riche que la musique qu'il a laissée. La vivacité des couleurs et leurs superpositions et interactions reflètent la complexité du caractère de Morrison et de son héritage, touchant autant les fans que les amateurs d'art. Signée par l'artiste, cette œuvre unique porte l'empreinte authentique que l'on attend d'une pièce inspirée par l'une des figures les plus emblématiques du rock. Dans cette création, Bobby Hill a su marier avec brio la spontanéité et l'esprit contestataire du street art à l'imagerie iconique et audacieuse caractéristique du pop art. Cette œuvre ne se contente pas de représenter Jim Morrison, mais raconte une histoire plus vaste sur l'impact d'une icône culturelle. Elle illustre comment le street art et le pop art peuvent se rencontrer pour donner naissance à une création à la fois visuellement saisissante et profondément émouvante. L'héritage de Morrison se perpétue ainsi à travers ce prisme artistique contemporain, invitant le spectateur à explorer la profondeur qui se cache derrière la célébrité. Cette peinture de Bobby Hill témoigne de l'influence durable de Jim Morrison, capturant l'essence de son esprit d'une manière qui continue de parler aux rebelles, aux rêveurs et à ceux qui trouvent la beauté dans l'inconventionnel. C'est une œuvre qui, à l'image de la vie de Morrison, remet en question la norme et invite à une contemplation plus profonde, reflétant la complexité de l'expérience humaine à travers le street art et le pop art.

    $849.00

  • JP Money Bear Art Toy by King Saladeen

    King Saladeen JP Money Bear Art Toy par King Saladeen

    JP Money Bear, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue King Saladeen. Boîte d'affichage personnalisée de 25 cm de haut (10 pouces) avec illustrations et panneaux en mousse $ (édition 2021) « Bonjour, je suis JP l'Ours Argenté, inspiré par John « JP » Thompson, le meilleur ami du Roi Saladeen, décédé d'un cancer du cerveau en 2013. Il a été ma principale source de motivation pour prendre ma passion pour l'art au sérieux, et il n'a cessé de me répéter que j'étais un roi, même quand j'en doutais ! Ce n'est pas un jouet, c'est un morceau de ma vie, une des raisons pour lesquelles je crée et j'inspire les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il m'a montré les plus beaux moments de la vie et que, grâce au travail d'équipe et à la foi, tout est possible ! JP vit à jamais à travers mon art ! Exposé pour la toute première fois à la Complex Con, le 3 novembre 2018, jour de l'anniversaire de JP. Ceci est uniquement destiné à des fins de motivation et d'inspiration. Créons ensemble pour sortir de l'obscurité avec couleur, style et individualité. Aimez ce que vous faites. » – Roi Saladeen

    $503.00

  • JP the Money Bear 20x30 Archival Print by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear 20x30 Archival Print par King Saladeen

    JP l'Ours Argent, tirage d'art en édition limitée 20x30, pigment d'archivage sur papier beaux-arts 310 g/m², par l'artiste King Saladeen, légende du street art pop graffiti. 2021 Signé - Titre : JP l'Ours Argent 20x30 Dimensions : 20 x 30 pouces. Édition de 427 exemplaires signés et numérotés par King Saladeen

    $820.00

  • JP the Money Bear Wave Deck Pink Skateboard Art Deck by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Pink Skateboard Art Deck par King Saladeen

    JP the Money Bear Wave Deck - Impression pigmentaire d'art en édition limitée rose sur planche de skateboard naturelle pressée à froid par l'artiste de rue et de graffiti King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.

    $206.00

  • JungleCity Giclee Print by Rosy One

    Rosy One Impression giclée JungleCity par Rosy One

    Impression giclée JungleCity par Rosy One Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 27,56 pouces. Rosy One JungleCity Impression giclée en édition limitée Street Pop Artwork L'estampe giclée JungleCity 2024 de Rosy One est une explosion dynamique de couleurs et une narration urbaine inspirée des dessins animés. Tirée à seulement 100 exemplaires sur papier d'art de qualité supérieure et mesurant 50 x 70 cm, cette œuvre met en lumière la place unique de Rosy One au carrefour de la culture graffiti, de la bande dessinée underground et du street art. Avec sa précision et son humour caractéristiques, elle transforme un paysage urbain en un monde fantastique chaotique et peuplé de personnages, où des figures vibrantes animent les rues et où des scènes urbaines surréalistes se dévoilent à chaque regard. La composition, riche en détails, se présente comme une image fixe d'un film d'animation, regorgeant de références au hip-hop, à l'histoire du street art et à la vie urbaine brute. Le rôle de Rosy One dans la culture pop graffiti contemporaine Rosy One, artiste de graffiti suisse née à Lausanne, est reconnue depuis longtemps pour sa fusion puissante et fantaisiste des techniques classiques du graffiti, de l'esthétique de la bande dessinée et de la satire culturelle. Son œuvre met souvent en scène des personnages de dessins animés, des lettres bulles et un trait audacieux qui mêle narration et énergie urbaine. Figure féminine majeure du graffiti depuis les années 1990, elle célèbre sans cesse la culture hip-hop à travers son langage visuel, tout en remettant en question les stéréotypes d'un genre dominé par les hommes. JungleCity s'inscrit dans la continuité de son commentaire social à la fois ludique et incisif, regorgeant de détails satiriques et d'iconographie urbaine qui invitent les spectateurs à explorer les thèmes de la communauté, du chaos et de la personnalité. Analyse visuelle de la composition pop art de rue de JungleCity JungleCity déborde de personnalité, superposant bâtiments, rames de métro, signalétique, personnages et une substance colorée et visqueuse pour former une riche tapisserie inspirée du graffiti. Divisée en deux niveaux, la ville haute et la ville basse juxtaposent habilement le dynamisme de la surface et la brutalité des souterrains. La ville haute regorge d'habitants excentriques et de créatures anthropomorphes, tous occupés à des activités expressives comme le tag, le rap ou la détente dans des décors surréalistes. Quant aux souterrains, ils révèlent un train de métro crasseux, façon MTA, couvert de graffitis, et un tunnel se métamorphosant en racines de jungle luxuriantes. Crânes, rats et enseignes telles que Jungle Street et Tuff City recèlent des références codées aux berceaux du hip-hop et aux racines rebelles du graffiti. Chaque détail est minutieux, attirant le regard dans toutes les directions, tout en conservant une cohérence grâce aux contours noirs nets et à la palette néon de Rosy One. JungleCity comme expression artistique dans le street art pop et le graffiti Cette impression giclée capture non seulement la voix singulière de Rosy One, mais aussi l'énergie intemporelle du graffiti en tant que force culturelle vivante. Son approche du Street Pop Art et du graffiti fusionne l'absurde comique avec le réalisme du graffiti, permettant à l'œuvre de fonctionner à la fois comme divertissement visuel et comme critique socioculturelle. JungleCity est plus qu'une simple déclaration esthétique ; c'est une célébration de la survie urbaine, de la liberté créative et de l'interconnexion entre les langages visuels de la rue et de l'estampe. À la fois objet d'art et carte narrative, cette pièce illustre comment la culture urbaine continue d'évoluer et d'inspirer.

    $300.00

  • Kaleidopop 7 Pink Yellow Silkscreen Print by Tim Oliveira

    Tim Oliveira Sérigraphie Kaleidopop 7 Rose Jaune par Tim Oliveira

    Kaleidopop 7 - Rose Jaune 6 Couleurs Mixtes Édition Tirage à la Main Édition Limitée Sérigraphie sur Papier Beaux-Arts par Tim Oliveira Rare Street Art Artiste Pop Célèbre. Estampe en édition mixte ME. Les couleurs des estampes varient selon leur numéro. « Kaleidopop » - Estampe variante n° 7/11. Livraison gratuite partout aux États-Unis. Hommage à l'actrice June Haver. Tirage : 11 estampes. Dimensions : 61 cm x 76 cm. Chaque estampe est unique, avec un fond dégradé différent, et ne sera jamais reproduite, signée ni numérotée.

    $218.00

  • Kaleidopop 8 Variant Silkscreen Print by Tim Oliveira

    Tim Oliveira Kaleidopop 8 Variant Sérigraphie par Tim Oliveira

    Kaleidopop 8 - Variante 6 Couleurs Édition Mixte Tirage Sérigraphique Édition Limitée Tiré à la Main sur Papier Beaux-Arts par Tim Oliveira Rare Street Art Artiste Pop Célèbre. Estampe en édition mixte ME. Les couleurs des estampes varient selon leur numéro. « Kaleidopop » - Estampe variante n° 7/11. Livraison gratuite partout aux États-Unis. Hommage à l'actrice June Haver. Tirage : 11 estampes. Dimensions : 61 cm x 76 cm. Chaque estampe est unique, avec un fond dégradé différent, et ne sera jamais reproduite, signée ni numérotée.

    $218.00

  • Kaleidoscopic Psyche I Blotter Paper Archival Print by Vexta

    Vexta Kaleidoscopic Psyche I Blotter Paper Archival Print par Vexta

    Papier buvard Kaleidoscopic Psyche I, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Vexta, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Kaleidoscopic Psyche II Blotter Paper Archival Print by Vexta

    Vexta Kaleidoscopic Psyche II Papier buvard Impression d'archives par Vexta

    Papier buvard Kaleidoscopic Psyche II, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Vexta, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Keiko the Koi! Silkscreen Print by Clint Wilson

    Clint Wilson Keiko la Koï ! Sérigraphie par Clint Wilson

    Keiko la carpe koï ! Sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Clint Wilson, artiste pop art célèbre et rare. Keiko, une carpe rouge Ryukin de 2013 (5x5), vit au Japon où elle a été adoptée par des familles de carpes koï. Les jardins de thé japonais lui offrent une vie de rêve, avec nourriture à profusion et compagnie agréable. Elle rêve souvent de ce que serait la vie dans l'océan. Peut-être qu'un jour, elle rencontrera une créature marine qui lui racontera tout.

    $15.00

  • Knockout 11 HPM Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Knockout 11 HPM Sérigraphie par Greg Gossel

    Knockout 11 Édition Limitée 1 Couleur Sérigraphie Manipulée à la Main Acrylique, Peinture en Aérosol et Collage sur Papier 250 g/m² par Greg Gossel Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Édition limitée HPM de 2015, signée et numérotée à 18 exemplaires. Œuvre d'art ornée, format 18 x 22 pouces. « La série Knockout! est en quelque sorte le pendant de ma série Superficial! sortie l'année dernière. Elle représente l'autre face de la médaille du personnage agressif et bagarreur de l'édition précédente, que je perçois comme une métaphore des hauts et des bas de la vie quotidienne. Quant au processus créatif lui-même, cette série est l'une de mes créations les plus complexes. Chaque pièce a été réalisée à partir d'une couche de pages de bandes dessinées vintage collées, créant ainsi une texture de base unique. Les pièces ont ensuite été poncées, effilées à la main, puis recouvertes de diverses couches sérigraphiées, de lavis acryliques et de textures peintes à la bombe, conférant à la série une surface très riche et complexe. Ce processus laborieux imite la superposition et la dégradation des anciennes enseignes et publicités de rue, et rend chaque estampe de la série totalement unique. » - Greg Gossel

    $596.00

  • Knockout 17 HPM Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Knockout 17 HPM Sérigraphie par Greg Gossel

    Knockout 17 Édition Limitée 1 Couleur Sérigraphie Manipulée à la Main Acrylique, Peinture en Aérosol & Collage sur Papier 250 g/m² par Greg Gossel Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Édition limitée HPM signée et numérotée de 2015 (18 exemplaires). Œuvre d'art ornée, format 18 x 22 pouces « La série Knockout! est en quelque sorte le pendant de ma série Superficial! sortie l'année dernière. Elle représente l'autre face de la médaille du personnage agressif et bagarreur de l'édition précédente, que je perçois comme une métaphore des hauts et des bas de la vie quotidienne. Quant au processus créatif lui-même, cette série est l'une de mes créations les plus complexes. Chaque pièce a été réalisée à partir d'une couche de pages de bandes dessinées vintage collées, créant ainsi une texture de base unique. Les pièces ont ensuite été poncées, effilées à la main, puis recouvertes de diverses couches sérigraphiées, de lavis acryliques et de textures peintes à la bombe, conférant à la série une surface très riche et complexe. Ce processus laborieux imite la superposition et la dégradation des anciennes enseignes et publicités de rue, et rend chaque estampe de la série totalement unique. » - Greg Gossel

    $596.00

  • Kong Adidas Skateboard Art Deck by KC Ortiz x Beyond The Streets

    KC Ortiz Kong Adidas Skateboard Art Deck par KC Ortiz x Beyond The Streets

    Kong Adidas - Beyond The Streets, édition limitée, sérigraphiée, illustration de planche de skateboard par l'artiste de la culture pop urbaine KC Ortiz. Planche de skateboard Kc Ortiz Kong Adidas Édition Limitée Beyond The Streets Retna

    $289.00

  • Kool Living Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie Kool Living par Faile

    Kool Living 24-Color Hand-Tiled Limited Edition Silkprint on 290gsm Coventry Cotten Rag by Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Œuvre d'art en édition limitée, signée et numérotée, 2020, format 24x30 « Kool Living », une sérigraphie artisanale en édition limitée de FAILE, aux couleurs vibrantes (24 couleurs), offre une riche palette de motifs inspirés de la société contemporaine et de l'énergie du paysage urbain. Imprimée sur un papier Coventry Cotton Rag de 290 g/m², cette œuvre révèle une profondeur de couleur et un niveau de détail dignes des plus belles œuvres de street art et de graffiti. FAILE, duo d'artistes reconnu pour son approche dynamique et pluridisciplinaire de l'art, a créé cette pièce en écho à son exposition « Off The Walls » présentée à la galerie Danysz à Paris en 2020. Techniques artistiques et qualité d'archivage dans Kool Living Les techniques employées par FAILE pour la création de « Kool Living » témoignent de leur souci de la qualité et du détail. L’utilisation d’encre d’archivage sur papier Entrada Cotton Rag garantit que chaque tirage restitue fidèlement les nuances et l’éclat de la toile originale. Ce dévouement à la préservation de l’intégrité de leur œuvre fait de ce tirage une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs de street art. Le gaufrage, la signature et la numérotation de chaque tirage soulignent son exclusivité et l’engagement de l’artiste envers son public. Commentaire social à travers le pop art urbain « Kool Living » se distingue comme un commentaire social poignant, mêlant culture pop, imagerie commerciale et esthétique brute et réaliste du street art. L'œuvre met en scène un squelette portant un sac de courses de marque, un personnage de dessin animé familier observant la scène, et d'autres éléments qui critiquent la société de consommation et le caractère éphémère de la vie moderne. Cette œuvre est un régal pour les yeux et l'esprit, invitant le spectateur à contempler le monde qui l'entoure et sa propre place en son sein. L'impact de l'œuvre de FAILE sur l'art contemporain L'œuvre « Kool Living » de FAILE illustre avec force comment le pop art urbain et le graffiti peuvent transcender les frontières des espaces artistiques traditionnels et s'imposer comme des artefacts culturels. En utilisant un papier d'art de qualité supérieure comme le Coventry Cotton Rag, FAILE établit un pont entre la nature éphémère du street art et l'héritage durable des beaux-arts. Cette estampe offre un aperçu de l'œuvre plus vaste de l'artiste, qui repousse sans cesse les limites de la technique, du support et du message. En somme, « Kool Living » de FAILE est bien plus qu'une simple sérigraphie ; c'est une réflexion sur la fugacité de la société contemporaine, la nature dévorante de la société de consommation et la vitalité du street art comme forme d'expression. Son impression sur papier Coventry Cotton Rag sublime l'œuvre, permettant de ressentir l'énergie brute de la rue dans un format à la fois durable et percutant.

    $897.00

  • La Marne Archival Print by Sergio Lopez

    Sergio Lopez La Marne Archival Print par Sergio Lopez

    L'œuvre d'art La Marne, impression pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Sergio Lopez. « La Marne » de Sergio Lopez. Tirage pigmentaire d'archives signé et numéroté par l'artiste. Édition limitée à 40 exemplaires. 45,7 x 50,8 cm.

    $134.00

  • La Signora Capo HPM Silkscreen Print by Dain

    Dain La Signora Capo HPM Sérigraphie par Dain

    La Signora Capo HPM Édition Limitée Sérigraphie HPM Embellie à la Main sur Papier Beaux-Arts Bordé à la Main par Dain Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Édition signée de 28 exemplaires (2022) - 61 x 91 cm - Chaque exemplaire est une sérigraphie monochrome sur papier beaux-arts à bords frangés de 61 x 91 cm. Entièrement rehaussées à la main par l'artiste, ces estampes sont uniques. Tirées à seulement 28 exemplaires, elles sont extrêmement rares. Figure parmi les artistes de rue les plus influents de New York, DAIN mêle le langage visuel du graffiti à des collages de portraits anciens de stars hollywoodiennes. Naviguant entre les genres et travaillant souvent sur une même œuvre entre la rue et l'atelier, DAIN combine le collage d'affiches, la sérigraphie, la peinture aérosol, le collage et l'acrylique.

    $820.00

  • La Tierra de la Culebra Archival Print by Victor Castillo

    Victor Castillo La Tierra de la Culebra Archival Print par Victor Castillo

    La Tierra de la Culebra, estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier d'art, par l'artiste Victor Castillo, légende du street art pop graffiti. 2022 Victor Castillo « La Tierra de la Culebra » Tirage pigmentaire d'archives signé et numéroté par l'artiste Édition de 50 exemplaires 36x18 Numéro 50 sur 50

    $294.00

  • Label 907 Vol. IV HPM 8 Silkscreen Print by UFO907

    UFO907 Étiquette 907 Vol. Sérigraphie IV HPM 8 par UFO907

    Label 907 Vol. IV- HPM 8 Impression sérigraphique HPM 3 couleurs peinte à la main sur papier d'art français blanc pur de 140 livres par UFO907, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Artiste graffeur reconnu, UFO 907 est célèbre pour ses motifs d'OVNIs extraterrestres disséminés dans tout New York. Depuis plus de 20 ans, son œuvre, de plus en plus nombreuse, attire des fans du monde entier. Ses motifs d'OVNIs, si particuliers, ont évolué au fil des ans, passant d'une simple forme d'OVNI à une représentation plus humaine, avec des yeux et des jambes. Son activité se poursuit à travers le monde.

    $548.00

  • Lady Pink Erika Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Lady Pink Peinture en aérosol Lady Pink Erika par Montana MTN

    Peinture aérosol Lady Pink Erika, œuvre d'art de Montana MTN Limited Edition Crossover. Bombe de peinture aérosol 2018, boîte signée, édition limitée à 500 exemplaires, format 3 x 8 pouces (7,6 x 20,3 cm), bombe et boîte incluses Célébration du patrimoine du street art : L’œuvre de Lady Pink Erika réalisée à la bombe de peinture La bombe de peinture Lady Pink Erika, fruit d'une collaboration entre l'icône du graffiti Lady Pink et la prestigieuse marque Montana MTN, est un objet de collection qui capture l'essence même du pop art urbain et du graffiti. Sortie en 2018 en édition limitée à 500 exemplaires, chaque bombe, accompagnée de son coffret signé de 7,6 x 20,3 cm, témoigne de l'influence durable de la culture graffiti dans le monde de l'art. Cette édition transcende l'usage traditionnel de la bombe de peinture pour les graffeurs ; elle se métamorphose en une œuvre d'art qui célèbre l'héritage de l'une des pionnières du street art. Lady Pink, surnommée « la première dame du graffiti », est une figure incontournable de la scène artistique depuis le début des années 1980. Sa collaboration avec Montana MTN pour la création de cette bombe de peinture en édition limitée fait le lien entre l'esprit brut et énergique du street art et le désir des collectionneurs de posséder des objets emblématiques de cette culture. L'illustration de la bombe représente l'artiste en pleine création, capturant la vitalité et l'énergie rebelle propres au graffiti. La boîte signée ajoute une touche d'authenticité et d'exclusivité, élevant la bombe aérosol au rang d'œuvre d'art. L'impact de l'œuvre de Lady Pink sur le street art et la culture pop L'œuvre de Lady Pink a profondément marqué le street art et la culture pop, bousculant les idées reçues et ouvrant la voie aux générations futures d'artistes. Ses créations, exposées dans la rue ou en galerie, ont sans cesse repoussé les limites, explorant les thèmes de la féminité, de l'émancipation et du commentaire social. L'œuvre en édition limitée réalisée par Montana MTN sur une bombe de peinture perpétue son héritage, fusionnant son style visuel percutant avec un médium emblématique du mouvement street art. « Lady Pink Erika » célèbre la contribution de l'artiste et rend hommage à la culture graffiti. Elle met en lumière le parcours de cet art, des marges de l'espace public au monde des objets de collection et des beaux-arts. La richesse des couleurs et la vivacité du design reflètent les fresques vibrantes de Lady Pink, les murs ornés de ses villes et les paysages urbains animés. La bombe de peinture « Lady Pink Erika » de Montana MTN est une pièce majeure, à la croisée du street art, du graffiti et de la culture des objets de collection. Elle représente la fusion de l'art et de l'utilité, du passé et du présent, comme un témoignage tangible du pouvoir transformateur du street art et de sa capacité à influencer, mobiliser et inspirer à travers les décennies. Grâce à cette œuvre en édition limitée, le talent de Lady Pink continue de rayonner, confirmant son statut d'icône du street art et de pionnière pour les artistes du monde entier.

    $309.00

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte