Produits
-
RD-357 Real Deal Peinture originale du panneau de rue Punisher Crossing par RD-357 Real Deal
Punisher Crossing, peinture originale de panneau de rue par RD-357. Véritable œuvre d'art unique sur un véritable panneau de passage piéton en métal, par un artiste pop de graffiti. Peinture originale de 2012, signée, technique mixte acrylique et peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de New York récupéré . Dimensions : 30 x 37,5 cm. RD-357 : Art urbain pop pionnier sur toiles urbaines RD-357, artiste reconnu pour sa contribution singulière au street art et au graffiti, a exprimé sa créativité à travers un médium unique, saisissant et stimulant. Son œuvre originale, intitulée « Punisher Crossing Original Street Sign Painting », capture l'essence brute du street art tout en y intégrant avec ingéniosité des éléments iconographiques de la culture pop. Cette œuvre illustre parfaitement l'utilisation inventive par RD-357 d'objets du quotidien comme supports, transformant un banal panneau de passage piéton en métal en une œuvre vibrante qui captive le regard et suscite le dialogue. « Punisher Crossing » est une œuvre unique qui exhale l'esprit rebelle et subversif souvent associés au street art. Créée en 2012, cette œuvre mixte utilise de la peinture acrylique et de la peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de 76 x 95 cm. Le choix de RD-357 d'utiliser un véritable panneau de signalisation comme support de son œuvre ne se contente pas de détourner l'objet de son usage initial, mais ancre également l'œuvre dans le tissu urbain qu'elle cherche à commenter. Le panneau, autrefois simple indication pour les piétons, porte désormais un message visuel fort, d'autant plus puissant qu'il est apposé sur un élément de réglementation et d'ordre. Le langage artistique des peintures de panneaux de signalisation de RD-357 Dans « Punisher Crossing », RD-357 fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de la couleur et de la composition. Le fond de l'enseigne est embrasé par une gerbe de peinture jaune et rouge, vive et presque violente, évoquant le chaos et l'énergie des rues. Sur ce fond explosif, la figure du Punisher est rendue avec précision à l'acrylique, sa présence menaçante et imposante attirant immédiatement le regard. La main du personnage, tendue et tenant un pistolet, dépasse les limites du cadre, suggérant un défi aux contraintes et une libération des limites imposées. L'œuvre de RD-357 s'inscrit profondément dans le langage du street art, un genre qui combine l'esthétique brute et underground du street art avec la qualité graphique et lumineuse du pop art. Ses peintures, et notamment celle-ci, instaurent un dialogue entre l'artiste et le paysage urbain, entre les personnages fictifs de la culture pop et la réalité de l'environnement du spectateur. En intégrant le Punisher – symbole de justice privée et d'anti-héroïsme – à un panneau de passage piéton, RD-357 crée une juxtaposition à la fois saisissante et fascinante. L'œuvre devient ainsi une réflexion sur le contrôle et le chaos, le pouvoir et l'impuissance, et la frontière ténue entre ordre social et action individuelle. L'impact de RD-357 sur l'art urbain contemporain La contribution de RD-357 à la scène du street art est considérable, et son influence se perçoit dans l'évolution du pop art urbain au fil des ans. Ses œuvres, notamment celles apposées sur les panneaux de signalisation, dépassent le simple cadre de la peinture ; ce sont des interventions dans l'environnement urbain qui invitent le spectateur à repenser le rôle et le potentiel de l'espace public. Le panneau « Punisher Crossing » est emblématique de cette démarche, intégrant harmonieusement l'art au quotidien de la ville et enrichissant le débat autour du street art. En signant son œuvre, l'artiste s'approprie une pièce du domaine public, un acte qui constitue une forme de rébellion artistique. La signature sur « Punisher Crossing » n'est pas seulement une marque d'authenticité ; c'est une affirmation de présence, une preuve de l'interaction de l'artiste avec le monde qui l'entoure. Grâce à des œuvres comme celle-ci, RD-357 a inscrit son nom dans l'histoire du pop art urbain, s'imposant comme un artiste visionnaire qui a repoussé les limites du graffiti. L'œuvre « Punisher Crossing Original Street Sign Painting » de RD-357 témoigne du pouvoir du street art à communiquer, provoquer et inspirer. En transformant un simple panneau de signalisation en une œuvre d'art complexe et captivante, RD-357 remet en question les perceptions, invite à la réflexion et continue d'influencer le récit en constante évolution du street art et du graffiti.
$2,626.00
-
Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$1,380.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sculpture de bombe de peinture noire « Pup Art » par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Pup Art - Sculpture en bombe de peinture noire en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de rue, graffeur et légende de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée 2020, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Format de l'œuvre : 3 x 8 pouces. Signée par empreinte digitale et numérotée, avec coffret de présentation personnalisé. Pièce de collection ultra rare et exceptionnelle : Mr Brainwash – Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d’art réalisée à la bombe de peinture.
$504.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sculpture de bombe de peinture rouge « Pup Art » par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Pup Art - Sculpture en bombe de peinture rouge en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de rue, graffeur et légende de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée 2020, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Format de l'œuvre : 3 x 8 pouces. Signée par empreinte digitale et numérotée, avec coffret de présentation personnalisé. Pièce de collection ultra rare et exceptionnelle : Mr Brainwash – Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d’art réalisée à la bombe de peinture.
$519.00
-
Aelhra Sérigraphie Putain 2 par Aelhra
Putain 2 Édition Limitée 2 Couleurs Tirage Sérigraphique Manipulé à la Main sur Papier Beaux-Arts par Aelhra Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. 2012 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Tim Doyle Sérigraphie Pyramide par Tim Doyle
Pyramid Followed, édition limitée, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$229.00
-
Jamie Reid Sérigraphie négative Queen In Blood Diamonds par Jamie Reid
Queen In Blood Diamonds, sérigraphie négative de Jamie Reid, tirée à la main sur papier d'art vélin, édition limitée. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 250 exemplaires. Sérigraphie 17 x 24,5 cm représentant Élisabeth II, reine d'Angleterre, dans un style démoniaque, avec l'inscription « God Save Great Britain ». Édition spéciale brocante. Reine des diamants de sang : Sérigraphie négative de Jamie Reid La sérigraphie « The Queen In Blood Diamonds » de Jamie Reid, réalisée en 2020, est une œuvre provocatrice et stimulante, véritable illustration du street art pop. Mesurant 43 x 62 cm, cette édition limitée présente une représentation audacieuse de la reine Elizabeth II, teintée de noirceur, sur laquelle est superposé le message « God Save Great Britain ». Reid, artiste britannique reconnu pour sa contribution au mouvement punk, notamment grâce à sa collaboration avec les Sex Pistols, poursuit avec cette estampe saisissante son approche rebelle et engagée. Tirée à 250 exemplaires signés et numérotés, cette pièce illustre parfaitement la fusion entre symboles iconiques et commentaire social, caractéristique du street art et du graffiti. La Reine et l'iconographie du pouvoir dans le pop art urbain Dans cette sérigraphie, Reid s'attaque à l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire britannique moderne : la reine Élisabeth II. La reine symbolise depuis longtemps la puissance, l'empire et la tradition britanniques. Pourtant, la représentation qu'en fait Reid est loin d'être un portrait respectueux. Au contraire, le visage de la reine est rendu dans un style presque démoniaque et grotesque, les tons rouge foncé et noirs accentuant la dimension sinistre de l'œuvre. L'expression « diamants de sang » dans le titre évoque la controverse historique entourant l'implication de l'Empire britannique dans l'exploitation des ressources coloniales, souvent au prix de vies humaines. L'œuvre de Reid critique ici la complicité de la monarchie dans ces injustices. La phrase « God Save Great Britain » contraste fortement avec la révérence habituellement témoignée à la monarchie britannique. Elle évoque le slogan controversé « God Save the Queen », que Jamie Reid avait déjà détourné dans ses travaux antérieurs avec les Sex Pistols. L'utilisation de lettres découpées, à la manière de lettres de rançon, dans cette estampe crée une atmosphère de rupture, une technique courante dans le pop art urbain et le graffiti. Cette approche invite le spectateur à remettre en question les récits établis de l'identité nationale, du pouvoir et de la loyauté envers la couronne. Sérigraphie artisanale : un processus de rébellion Le processus de création de cette œuvre en édition limitée s'inscrit pleinement dans l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Chaque tirage de cette série est réalisé à la main sur papier vélin d'art, ce qui rend chaque exemplaire unique. Cette technique artisanale confère à l'œuvre une authenticité et une spontanéité remarquables. Dans un monde de plus en plus dominé par la production de masse, les tirages artisanaux préservent un sentiment d'individualité et de savoir-faire, à l'instar des fresques murales et des graffitis qui ornent les milieux urbains. L'expérience de Reid en graphisme et son engagement politique influencent les choix esthétiques de ce tirage. La sérigraphie permet d'obtenir des aplats de couleur vifs, caractéristiques du pop art. Parallèlement, la texture brute du tirage, avec son aspect vieilli, fait écho à la nature éphémère du graffiti. Les éclaboussures rouge foncé en arrière-plan évoquent le sang, renforçant ainsi le message d'exploitation et de violence impériales. Le contraste entre l'aspect lisse, presque brillant, du visage de la reine et l'arrière-plan chaotique et granuleux symbolise la disparité entre l'image soignée de la royauté et les dures réalités de l'histoire. Art urbain punk, pop et politique L'engagement de Jamie Reid dans le mouvement punk est essentiel pour comprendre la dimension politique et subversive de cette œuvre. À la fin des années 1970, ses créations pour les Sex Pistols, dont la pochette iconique de « God Save the Queen », utilisaient des techniques de collage, une typographie inspirée des demandes de rançon et des images détournées de symboles britanniques pour protester contre l'ordre établi. « The Queen In Blood Diamonds » s'inscrit dans cette tradition de subversion punk, où l'art devient une forme de résistance et de provocation. Cette estampe incarne également les caractéristiques du street art et du graffiti, notamment leur utilisation agressive de symboles publics et reconnaissables. Figure emblématique de l'establishment, la reine devient une cible de critiques. À l'instar du street art et du graffiti, qui réapproprient souvent l'espace public, cette estampe cherche à se réapproprier les symboles culturels pour questionner et démanteler le statu quo. L'utilisation de la reine par Reid invite ainsi les spectateurs à repenser leurs conceptions de l'autorité et de la tradition, tout comme les graffeurs contestent les espaces aseptisés des villes modernes. Le style démoniaque avec lequel Reid représente le visage de la reine s'inscrit dans la tradition de la satire grotesque de l'art britannique, qui remonte à des artistes comme William Hogarth. En déformant les traits de l'un des visages les plus reconnaissables au monde, Reid la transforme d'un symbole de stabilité et de continuité en un symbole de corruption et de violence conspirationniste. Les éclaboussures de rouge vif évoquent la violence du bain de sang, tandis que l'expression ricanante ajoute une dimension d'ironie troublante à l'œuvre. Édition limitée et importance de la sortie de 2020 Cette édition limitée à 250 exemplaires a été produite en 2020, année marquée par d'importants bouleversements sociaux et politiques à travers le monde. Dans le contexte de la pandémie mondiale, de la montée des manifestations contre le racisme systémique et de l'examen approfondi des injustices historiques, « Queen In Blood Diamonds » s'impose comme un puissant manifeste sur la nécessité d'affronter les vérités dérangeantes de l'histoire et du pouvoir. L'année 2020 a également vu la reprise des débats sur l'héritage du colonialisme, nombreux étant ceux qui réclament une plus grande responsabilisation et des réparations pour les crimes commis au nom de l'empire. La décision de Reid de produire cette œuvre en cette période de turbulences confère une urgence supplémentaire à son message. En publiant cette estampe en 2020, Reid s'assure que les thèmes de l'exploitation, du pouvoir et de la résistance restent plus que jamais d'actualité. Dans ce contexte, la reine n'est pas seulement une figure historique, mais aussi un symbole des structures d'autorité persistantes qui continuent de façonner notre monde actuel. Comme pour une grande partie du travail de Reid, cette œuvre n'est pas seulement une création artistique, mais un appel à l'action, une protestation visuelle qui interpelle le public. « Queen In Blood Diamonds » de Jamie Reid est un exemple saisissant d'art urbain et de graffiti. L'œuvre mêle l'iconique au grotesque, utilisant la figure de la reine Élisabeth II pour critiquer l'héritage de l'impérialisme britannique et les injustices qui en découlent encore aujourd'hui. Grâce à sa technique de sérigraphie artisanale, à l'audace de ses couleurs et à son imagerie engagée, cette estampe s'impose à la fois comme une œuvre d'art et un acte de résistance.
$750.00
-
Ron English- POPaganda Papier buvard Queen Of Bicycle Day, impression d'archives par Ron English - POPaganda
Papier buvard Queen Of Bicycle Day, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$529.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Reine de l'amour bleue » par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Sérigraphie Queen of Love Blue par Mr Brainwash - Thierry Guetta, imprimée à la main en 10 couleurs sur papier d'art frangé, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2024). Œuvre d'art de format 22x22, sérigraphie d'une carte Reine de Cœur avec l'inscription « Forever Yours » en bleu sur le devant. Une union saisissante de couleurs et de symboles « Queen of Love Blue Silkprint », une sérigraphie de Mr Brainwash (Thierry Guetta), est un exemple saisissant de street art et de graffiti mêlés à des références à la culture pop. Cet artiste français est reconnu pour sa réinterprétation ludique d'images iconiques. Cette édition limitée numérotée et signée, éditée en 2024, mesure 56 x 56 cm. Elle s'articule autour d'une reine de l'amour, apposée sur un fond brun façon carton, orné de ruban adhésif « fragile » et d'étiquettes d'expédition. Une phrase bleu vif, inscrite dans un style graffiti, souligne la fusion entre raffinement et style urbain irrévérencieux. Grâce à une technique de sérigraphie méticuleuse à dix couleurs, Guetta fait ressortir l'émerveillement, la spontanéité et la joie que ses fans apprécient dans son œuvre dynamique. Imprimée sur un papier d'art à grain fin, cette édition offre un toucher agréable et un caractère intemporel. Les bords légèrement irréguliers et les teintes éclatantes évoquent un savoir-faire artisanal. Le regard est immédiatement attiré par l'alignement précis de la reine, emblème classique de chance et de séduction. La phrase bleue flamboyante, peinte avec audace sur la figure, constitue une affirmation subversive qui remet en question la perception traditionnelle de l'iconographie royale. La manière caractéristique dont Guetta superpose iconographie et texte inspiré du street art crée un contraste saisissant entre raffinement et spontanéité. La présence ludique de la carte évoque à la fois le luxe et nous rappelle que l'iconographie populaire peut être réinventée par des interventions proches du graffiti. Impression en dix couleurs et influence urbaine Le procédé de sérigraphie utilise dix couches de couleur individuelles, appliquées à la main pour garantir précision et saturation éclatante. Chaque passage ajoute une nouvelle dimension, créant une composition aux multiples facettes qui résonne avec l'énergie des fresques de graffiti. Cette technique distingue l'œuvre des impressions produites en masse, soulignant l'attachement de Guetta à la qualité et à un style unique. Les contours nets de la reine et les motifs rythmiques des étiquettes d'expédition témoignent d'une forte influence de l'esthétique pop. Parallèlement, les traits bruts du lettrage, évoquant la pulvérisation, traduisent la spontanéité propre à la culture urbaine. Ce mélange de structure et d'audace est caractéristique du mouvement Street Pop Art & Graffiti Artwork, qui cherche à unir le langage visuel des espaces urbains à l'attrait vibrant des motifs populaires. Thèmes percutants et commentaires ludiques L'estampe sérigraphiée « Queen of Love Blue » révèle une richesse de significations. La reine, carte du roi, évoque les jeux de cartes classiques et suggère les notions de chance, de stratégie et de pouvoir. En la plaçant sur un fond imitant un conteneur maritime, Guetta inscrit le motif dans un contexte de transport et de fragilité. Le ruban adhésif « Fragile » et les symboles d'avertissement attirent l'attention sur les thèmes de la valeur et de la protection, invitant à réfléchir à la manière dont les objets précieux circulent dans les systèmes mondiaux. La présence du texte bleu vif invite à un dialogue sur les relations personnelles et les risques émotionnels, offrant un rappel réconfortant que l'affection et la loyauté peuvent transcender l'ordinaire. Ces multiples références encouragent les collectionneurs à interpréter l'estampe de manière immédiate et pertinente pour la société contemporaine. Potentiel de collection et attrait moderne Les amateurs d'art sont souvent attirés par les œuvres de Mr Brainwash pour leurs images reconnaissables entre mille, leurs palettes de couleurs éclatantes et leurs références pop exubérantes. Cette sérigraphie artisanale se distingue par son mélange de techniques d'impression raffinées et d'esthétique urbaine brute, créant une œuvre qui fusionne les contraires avec force. Chaque tirage reflète la singularité de l'artiste, assurant de légères variations qui confèrent du caractère à cette série de 50 exemplaires. Le format 22x22 offre une dimension imposante mais polyvalente, attirant le regard sans encombrer l'espace. En associant des symboles classiques d'amour et de pouvoir à des étiquettes d'expédition et à une touche graffiti, Guetta nous invite à redécouvrir les icônes familières sous un jour nouveau. S'inscrivant dans le dialogue entre Street Pop Art et Graffiti, la sérigraphie bleue « Queen of Love » capture un moment de l'art contemporain où références historiques et innovation urbaine se rencontrent dans une explosion de créativité.
$5,000.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie rose « Reine de l'amour » par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Sérigraphie rose « Queen of Love » par Mr Brainwash - Thierry Guetta, imprimée à la main en 10 couleurs sur papier d'art à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2024). Œuvre d'art de format 22x22, sérigraphie d'une carte Reine de Cœur avec l'inscription « Forever Yours » en rose sur le devant. Une fusion vibrante d'esthétiques pop L'estampe sérigraphique rose « Queen of Love » de Mr Brainwash, alias Thierry Guetta, revisite avec fantaisie la carte classique de la Reine de Cœur. Créée en 2024 en une édition signée et numérotée de 50 exemplaires, elle mesure 56 x 56 cm et présente une captivante superposition de lettres rose vif : « Forever Yours ». L'œuvre fusionne une imagerie iconique avec des gestes expressifs qui évoquent l'énergie du street art et du graffiti, soulignant le talent de Guetta pour mêler le familier et le provocateur. Cette approche invite le spectateur à une rencontre dynamique entre tradition et style avant-gardiste, capturant l'essence même de la manière dont les images d'inspiration pop peuvent devenir des vecteurs d'expressions personnelles et de commentaires culturels. Le point focal de cette œuvre est la figure immédiatement reconnaissable de la Reine de Cœur, se détachant sur un fond évoquant un emballage cartonné marqué de ruban adhésif « fragile » et de symboles d'avertissement. Cette juxtaposition rend non seulement hommage à un motif intemporel de carte à jouer, mais le questionne également en le plaçant dans l'univers des emballages commerciaux du quotidien. Au centre de la composition, des inscriptions roses à la bombe de peinture flottent au-dessus du visage de la reine, évoquant la texture vibrante d'un véritable graffiti sur une surface inattendue. Tandis que les mots roses parcourent la carte, une dynamique saisissante se dégage : le regard du spectateur oscille rapidement entre les lignes royales de la reine et la spontanéité brute du texte. L'effet global est une tension captivante entre raffinement et rébellion. Fusion des techniques du street art pop et du graffiti Mr Brainwash puise son inspiration dans la culture urbaine, les icônes pop et les compositions inspirées du graffiti pour créer des images à la fois légères et subversives. Cette sérigraphie s'inspire des styles urbains en intégrant des aplats de couleurs vives et une typographie audacieuse. Le texte rose sur la carte à jouer suggère une impression d'immédiateté, comme si la peinture en aérosol venait d'être appliquée. Les lignes nettes du visage de la reine contrastent avec les contours irréguliers du fond, renforçant la tension propre au Street Pop Art et au graffiti, où des éléments graphiques sophistiqués se mêlent à une authenticité brute. En combinant les techniques formelles de la sérigraphie avec l'aléatoire des marques de graffiti, Mr Brainwash met en lumière le potentiel démocratique de l'art public, désormais investi dans des espaces privés. La Reine de Cœur comme symbole de dévotion L'image de la Reine de Cœur évoque l'amour, le pouvoir et le charme. Guetta s'empare de ces thèmes en y inscrivant « forever yours » (À jamais vôtre), enveloppant la figure royale d'une aura de romantisme et de désir. Dans un contexte moderne, les références aux cartes à jouer peuvent suggérer à la fois le risque et la récompense, reflétant la façon dont les relations personnelles impliquent souvent des actes de foi. L'inscription rose apporte une touche à la fois douce et audacieuse, conférant une dimension pop à ce qui pourrait autrement n'être qu'une simple représentation de carte. Cette stratégie souligne comment les symboles universaux peuvent être réinventés par des interventions créatives, renforçant ainsi leur résonance auprès du public contemporain. Un trésor de collection en édition limitée Les amateurs d'art en quête d'expressions pop vibrantes sont séduits par la sérigraphie rose « Queen of Love », qui fusionne avec brio motifs classiques et urbains. Réalisée à la main en dix couleurs, elle préserve les détails les plus subtils tout en offrant des couleurs saturées, conférant à chacune des 50 éditions une intensité unique. Le papier beaux-arts frangé apporte une texture particulière, évoquant le caractère artisanal souvent absent des estampes produites en masse. Cette fabrication soignée fait de cette œuvre une pièce de collection précieuse, témoignant du talent de Guetta pour les créations visuellement saisissantes et percutantes. Qu'on l'apprécie pour son message romantique, sa fusion créative entre le street art, le pop art et le graffiti, ou son commentaire sur la société de consommation à travers des références au packaging, cette œuvre reste une affirmation dynamique sur l'amour et l'art moderne.
$5,000.00
-
Ben Kehoe Impression jet d'encre rituelle de trempe par Ben Kehoe
Tirages d'art en édition limitée Giclée sur papier photo d'archivage, intitulés « Quenching Ritual », par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ben Kehoe. Dimensions totales : 56 x 30,5 cm ; dimensions de l’image : 51 x 23 cm. Imprimé sur papier Epson Hot Press Bright 100 % coton 300 g/m². Signé et numéroté.
$195.00
-
Stinkfish Impression d'archives Quetzal par Stinkfish
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Quetzal sur papier beaux-arts 330 g/m² par Stinkfish, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre est inspirée d'une photo que j'ai prise en mai dernier dans le quartier gitan de Zorroza, à Bilbao (Espagne). L'année suivante, je peignais un mur avec mon ami Malk quand de nombreux enfants sont venus nous interroger et jouer autour. À la fin, toute la famille était réunie, dont une petite fille aux yeux perçants et à l'énergie si particulière et étrange. » – Stinkfish
$352.00
-
Eric Pagsanjan Quiccs x SneakerHereos Banned 1s Peinture acrylique originale par Eric Pagsanjan
Quiccs xSneakerHereos - Banned 1s, œuvre d'art originale et unique en son genre, peinture acrylique sur panneau de toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue Eric Pagsanjan. 2019 Quiccs x SneakerHereos - Peinture originale utilisée comme couverture de bande dessinée par Eric Pagsanjan, créée exclusivement pour le week-end du NBA All-Star Game. Acrylique sur panneau de toile tendue. Dimensions : 45,7 cm x 61 cm x 1,9 cm. J'ai un profond respect et une grande admiration pour les artistes qui créent leurs propres vêtements. Grand amateur de sneakers, ma collection personnelle ne cesse de s'agrandir. Alliant ma passion pour les sneakers, les designers qui les conçoivent et les super-héros de bandes dessinées, j'ai créé une série de portraits dédiés aux créateurs que je considère comme exceptionnels. Pour moi, ce sont de véritables super-héros. De véritables « SneakerHeroes ». Peu de chaussures, dans les plus de 30 ans d'histoire de la ligne Air Jordan, sont aussi tristement célèbres que la Air Jordan 1 noire et rouge. Cette sneaker, surnommée la « Jordan 1 interdite », a toujours été un modèle emblématique, de la légende qui entoure sa création à l'engouement suscité par ses rééditions. Voici comment tout a commencé. La légende raconte que Michael Jordan a été condamné à une amende de 5 000 $ par la NBA à chaque fois qu'il portait ces chaussures lors de leur lancement en 1984, car elles enfreignaient le règlement de la ligue concernant les uniformes. Nike a exploité cette situation, créant une campagne publicitaire jouant sur ce fruit défendu. qualité..." - Eric Pagsanjan
$712.00
-
Eric Pagsanjan Quiccs x SneakerHereos Jumpman Peinture acrylique originale par Eric Pagsanjan
Quiccs xSneakerHereos - Jumpman, œuvre d'art originale et unique en son genre, peinture acrylique sur panneau de toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue Eric Pagsanjan. 2019 QUICCS x SneakerHereos - Jumpman par Eric Pagsanjan. Créé exclusivement pour le NBA All-Star Weekend. Panneau acrylique sur toile tendue. Dimensions : 45,7 cm x 61 cm x 1,9 cm. J'ai un profond respect et une grande admiration pour les artistes qui créent leurs propres vêtements. Grand amateur de sneakers, ma collection personnelle ne cesse de s'agrandir. Alliant ma passion pour les sneakers, les designers qui les conçoivent et les super-héros de bandes dessinées, j'ai créé une série de portraits dédiés aux créateurs que je considère comme exceptionnels. Pour moi, ce sont de véritables super-héros. De véritables « SneakerHeroes ». Peu de chaussures, dans les plus de 30 ans d'histoire de la ligne Air Jordan, sont aussi tristement célèbres que la Air Jordan 1 noire et rouge. Cette sneaker, surnommée la « Jordan 1 interdite », a toujours été un modèle emblématique, de la légende qui entoure sa création à l'engouement suscité par ses rééditions. Voici comment tout a commencé. La légende raconte que Michael Jordan a été condamné à une amende de 5 000 $ par la NBA à chaque fois qu'il portait ces chaussures lors de leur lancement en 1984, car elles enfreignaient le règlement de la ligue concernant les uniformes. Nike a exploité cette situation, créant une campagne publicitaire jouant sur ce fruit défendu. qualité..." - Eric Pagsanjan
$712.00
-
Canlove Quinqueflor Mordida #09 Sculpture originale de canette de peinture en aérosol recyclée par Canlove
Quinqueflor Mordida #09 Original 100% recyclé, peinture en aérosol Iron Lak découpée à la main, sculpture, oeuvre de l'artiste de rue graffiti, artiste pop moderne Canlove. 2015 Signed Original Mixed Media Spray Paint Can Paint Affiché avec Boîte personnalisée Sculpture Oeuvre Taille 8 x 8 Prêt à accrocher au mur "Nous avons baptisé ces créations florales Metaliflora et nous expérimentons différentes formes depuis quelques années. Nous nous sommes mis au défi de créer l'utilisation la plus efficace et la plus optimale d'une bombe de peinture recyclée. La fleur a fleuri naturellement. Cette série est partiellement à propos de nous retournant à nos racines. Lorsque nous avons commencé à couper ces fleurs, nous ne les peignions pas comme nous le faisons souvent maintenant. Nous nous sommes aventurés dans cette approche brute avec certains de nos autres travaux. Il semble juste de l'introduire avec cette série Le processus d'éclatement de la boîte produit toujours un motif unique à l'intérieur de la boîte, car au fur et à mesure que le marbre se déplace à l'intérieur, il laisse ses traces sur la peinture humide.Chaque fleur est coupée à la main et il n'y a pas deux fleurs identiques.Chacune est complètement unique . Et chaque boîte que nous avons expédiée avait un travail de peinture personnalisé. - Peut aimer
$201.00
-
Nicole Gustafsson Lapin aux champignons peinture acrylique originale par Nicole Gustafsson
« Lapin aux champignons », une peinture acrylique originale et unique de Nicole Gustafsson, artiste de rue populaire, sur papier d'art. Image originale signée, encadrée et sous passe-partout, 2014, cadre 3x3, 8,5x8,5 Exploration de la nature et du fantastique dans l'art « Lapin aux champignons » de Gustafsson est une œuvre saisissante qui mêle harmonieusement le monde naturel et la liberté créative propre au pop art. Réalisée sur papier d'art, elle met en scène un lapin perché sur un champignon, dans une scène à la fois ludique et surréaliste. Le lapin, vêtu d'une tenue évoquant l'aventure et l'exploration, tient un cube doré, peut-être un trésor caché dans ce décor magique. Le souci du détail de Gustafsson, tant dans la pose du lapin que dans la finesse des champignons, souligne son talent pour donner vie à la fantaisie sur une petite toile. « Lapin aux champignons » est un exemple remarquable des peintures acryliques originales et uniques de Nicole Gustafsson, qui ont largement contribué à l'essor du pop art et du graffiti. Créée en 2014, cette œuvre incarne le style artistique singulier de Gustafsson, caractérisé par une narration vibrante, un lien profond avec la nature et l'intégration fluide d'éléments fantastiques dans le contexte du street art. Le choix de ce sujet témoigne de la passion de Gustafsson pour l'intégration du récit et du mythe dans son art, un thème récurrent du pop art urbain, où les histoires se déploient sur des supports non conventionnels. Le lapin, animal souvent associé à la curiosité et à l'agilité, est ici représenté comme protagoniste, invitant le spectateur à explorer le récit et à y déceler peut-être une signification ou une histoire plus profonde. Mérite technique et artistique « Lapin aux champignons » témoigne de la maîtrise de Gustafsson en matière d'acrylique, un médium qui permet une riche palette de couleurs et une profondeur de texture remarquable. Bien que de petite taille (7,6 x 7,6 cm pour l'image originale), l'œuvre révèle le talent de Gustafsson pour créer des pièces détaillées et percutantes dans un espace restreint. L'encadrement et le passe-partout sur mesure, portant les dimensions à 21,6 x 21,6 cm, renforcent la présence de l'œuvre et lui confèrent une envergure qui contraste avec sa taille modeste. La palette de couleurs, avec ses tons naturels et son fond subtil, concentre le regard du spectateur sur la figure centrale, laissant le lapin et sa monture fantaisiste occuper le devant de la scène. Cette orchestration minutieuse des couleurs et des formes est la marque de fabrique du style de Gustafsson, qui mêle souvent avec fluidité l'immédiateté du street art et la finesse propre aux beaux-arts. Importance dans les communautés du Street Art et du Pop Art Dans le milieu du street art et du graffiti, « Rabbit With Mushrooms » occupe une place à part grâce à son originalité et à la renommée de l'artiste. Gustafsson, figure incontournable du street art, est reconnue pour son talent à transposer la spontanéité et l'énergie brute du graffiti en œuvres qui trouvent un écho particulier dans l'atmosphère intime des collections privées. Le statut d'œuvre originale signée, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste, renforce l'attrait de cette pièce. Cet aspect est essentiel dans le monde du street art, où l'authenticité et la touche unique de l'artiste sont primordiales. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Gustafsson investissent dans une œuvre d'art et acquièrent un fragment de l'esprit créatif qui anime le mouvement du street art. Valeur de collection et attrait durable Œuvre d'une facture raffinée et présentée avec soin, « Lapin aux champignons » incarne l'essence même du collectionnisme. Son encadrement et son passe-partout sur mesure témoignent de sa capacité à être exposée et appréciée dans l'espace d'un connaisseur. Le petit format de l'œuvre, allié à la profondeur de son récit et à son attrait esthétique, en fait une pièce polyvalente, adaptée à divers environnements, des demeures privées aux galeries. De plus, son année de création, 2014, inscrit « Lapin aux champignons » dans une période de reconnaissance croissante du street art, faisant d'elle un témoin historique de l'évolution du genre. La signature de Gustafsson sur l'œuvre ajoute à sa valeur, offrant un lien tangible avec l'époque de sa création et le parcours de l'artiste au sein du paysage du pop art urbain et du graffiti. « Lapin aux champignons » de Nicole Gustafsson est bien plus qu'une simple peinture originale ; c'est une œuvre qui capture la vitalité et l'imagination inhérentes au pop art urbain et au graffiti. C'est un témoignage du talent artistique de Gustafsson et de sa contribution à cet art, ainsi qu'une pièce de collection précieuse qui conservera longtemps son attrait auprès des amateurs et des collectionneurs.
$291.00
-
Blake Jones Peinture originale sur panneau de bois Rabbit Worries par Blake Jones
Rabbit Worries, peinture à la bombe sur panneau de bois originale de Blake Jones. Œuvre unique d'art urbain et pop. Peinture à la bombe sur panneau de bois, signée en 2020. Œuvre originale de 20,5 x 48 cm. « Rabbit Worries » de Blake Jones – Expression brute sur bois, œuvre d'art pop art et graffiti. « Rabbit Worries » est une œuvre unique réalisée en 2020 par l'artiste américain Blake Jones. Peinte à la bombe de peinture rouge vif sur un panneau de bois recyclé de 52 x 122 cm, elle met en scène le lapin emblématique de Jones, un motif récurrent dans son œuvre visuelle. Peinte avec une approche directe et sans filtre, cette pièce allie l'urgence du graffiti à la clarté esthétique de l'iconographie pop. L'expression du lapin – yeux clos, bouche esquissant un sourire gêné, sourcils légèrement arqués – traduit une tension contenue. Son corps, réduit à des lignes fluides et une forme minimaliste, rayonne à la fois d'humour et de malaise. Le mot « BLAKE », griffonné en bas dans la même teinte rouge, affirme la paternité de l'œuvre avec l'immédiateté d'une signature de rue. Simplicité émotive et pouvoir symbolique Le lapin de Jones n'est pas qu'un simple personnage de dessin animé : il est un vecteur d'émotions fortes. Dans « Rabbit Worries », le dessin est réduit à l'essentiel, ce qui permet un impact psychologique maximal grâce à un minimum d'informations visuelles. La peinture rouge vif, appliquée en aérosol sur le grain naturel du bois, crée un contraste saisissant, amplifiant l'émotion brute qui se dégage de la posture et des expressions du visage. Le format vertical du panneau intensifie l'effet, guidant le regard vers le haut, à travers le corps, jusqu'aux oreilles, qui symbolisent l'éveil ou l'anxiété. Cette approche illustre une stratégie fondamentale du street art et du graffiti : communiquer vite, parler fort et faire en sorte que chaque trait compte. Peinture en aérosol et surfaces selon le code urbain L'utilisation de la peinture en aérosol sur panneau de bois s'inscrit directement dans la tradition du graffiti, où l'outil et la texture confèrent à l'œuvre toute son intensité. Le grain du bois reste parfaitement visible sous les lignes rouges, permettant aux imperfections naturelles et à la rudesse urbaine de coexister avec l'énergie graphique des images de Jones. Contrairement à la toile ou au papier, le bois offre une résistance et un caractère uniques, instaurant un dialogue entre la matière et le message. Jones exploite cette propriété, laissant la surface influencer l'atmosphère de la pièce. Le rouge vif évoque l'urgence et la vulnérabilité, faisant écho aux thèmes de la lutte personnelle, du trac ou du conflit intérieur. Le geste est rapide, presque instinctif, reflétant les rythmes du tag de rue, tout en s'inscrivant dans une composition formelle. Blake Jones et le point de rencontre entre l'humour, l'anxiété et la voix publique Blake Jones poursuit son exploration des thèmes de l'identité émotionnelle et du langage public à travers des figures récurrentes et des expressions familières. Dans « Rabbit Worries », il capture un moment d'introspection grâce à un symbole généralement associé à l'innocence et à la malice. Ce lapin, pourtant, n'est pas insouciant : ses yeux clos et ses lèvres retroussées trahissent une profonde gravité, offrant au spectateur le reflet d'un espace mental partagé. L'œuvre aborde les pressions de la vie contemporaine à travers le langage de l'abstraction cartoon, ancrant les codes visuels pop dans un territoire émotionnel bien réel. S'inscrivant dans le canon du Street Pop Art et du Graffiti, « Rabbit Worries » illustre de façon saisissante comment le personnage et le geste peuvent se substituer au récit, comment l'urgence peut être belle et comment l'anxiété peut s'exprimer par la couleur et la ligne. Cette œuvre se dresse à la fois comme un objet d'une clarté esthétique remarquable et comme un portrait d'une grande complexité psychologique.
$2,500.00
-
BE@RBRICK Homme Radioactif 100% & 400% Be@rbrick
Radioactive Man 100% & 400% BE@RBRICK Simpsons Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection. Bearbrick Medicom Collectible 2022, tailles 100 et 400 %
$274.00
-
Sket-One Raid Kranky- Janky Series 3 Blind Box SuperPlastic par Sket-One
Figurine de collection Raid Kranky - Janky Series 3, boîte surprise SuperPlastic, édition limitée, en vinyle, illustration street art Figurine Sket-One Rare 3,5" (2020), avec boîte. Figurine d'occasion (boîte ouverte).
$95.00
-
Robert Mars Impression d'archives Rainbo Motel par Robert Mars
Rainbo Motel, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archivage sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m², par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Robert Mars. Tirage pigmentaire d'archives Rainbo Motel sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m² • Vernis à la main • 61 x 61 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars
$256.00
-
Tavar Zawacki- Above Impression d'archives Rainbow Pulse par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Estampe d'art en édition limitée Rainbow Pulse Archival Pigment sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste ci-dessus - Tavar Zawacki, légende du street art pop graffiti. Tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts Moab Rag 290 g/m² Format : 45,7 x 45,7 cm Sortie : 22 mars 2019
$275.00
-
Sket-One Ramona Rouge AP SuperKranky HPM Art Toy par Sket- One x SuperPlastic
Figurine de collection SuperKranky Set édition limitée Ramona Red Artist Proof, en vinyle, style street art, par Sket-One. Épreuve d'artiste AP 2022, édition limitée à 10 exemplaires signés et numérotés. Pièces personnalisées Super Kranky en superplastique Jankey, fabriquées à la main par Sket One. Décorées à la main avec un effet de peinture et 7 mini-bombes aérosol. Ces pièces comprennent : des éclaboussures de peinture personnalisées (chaque pièce est unique), un décor en résine 3D représentant une flaque d’eau, une bombe de peinture Kranky en résine mate et un bouchon signé et numéroté.
$572.00
-
Sket-One Ramona Rouge SuperKranky SuperPlastic Art Jouet par Sket-One
Figurine de collection Ramona Red SuperKranky Janky SuperPlastic x Sket One, édition limitée, en vinyle, style street art. Édition limitée 2021 de 1444 exemplaires Embout, capuchon amovible et ce cliquetis original, 1444 exemplaires fabriqués en 2021
$291.00
-
Flying Fortress Rascals Sérigraphie par Flying Fortress
Rascals Pop Artwork, édition limitée, sérigraphie 7 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste moderne Flying Fortress. Édition limitée 2020, signée et numérotée, à 125 exemplaires. Dimensions : 27,55 x 19,68 cm. Sérigraphie Rascals par Flying Fortress « Rascals » de Flying Fortress est une œuvre marquante, inscrite dans la tradition du street art pop et du graffiti. Sortie en 2020 en édition limitée numérotée et signée à 125 exemplaires, cette sérigraphie 7 couleurs mesure 70 x 50 cm et est réalisée sur un papier beaux-arts de haute qualité. Reconnu pour ses personnages singuliers et son style mêlant humour de bande dessinée et énergie urbaine, Flying Fortress nous offre une nouvelle création inoubliable avec cette série de bombes de peinture anthropomorphes, armées et unies avec malice, telles une bande de rebelles prête à semer le chaos dans les rues. La conception des personnages comme allégorie urbaine Flying Fortress s'est depuis longtemps imposé comme l'une des figures majeures du street art européen, originaire de Hambourg. Ses emblématiques Teddy Troops et son style illustratif unique ont repoussé les limites en transformant des objets en personnages animés, dotés d'histoires, de personnalités et d'attitudes bien à eux. Dans Rascals, il présente une bande de quatre bombes de peinture métamorphosées en figurines grandeur nature, chacune inspirée de marques d'aérosols européennes vintage. Elles apparaissent en pleine action, éclaboussées de couleurs vives, débordantes d'expression et tenant des outils de graffiti comme un rouleau, une pince coupante et un pistolet à peinture. Ces bombes anthropomorphes sont à la fois ludiques et affirmées – chacune un emblème de rébellion et d'identité urbaine. Leurs expressions et leurs poses insufflent un récit de camaraderie, de résistance et d'expression de soi, éléments essentiels à l'histoire du graffiti. La superposition de couleurs, les coulures de peinture et l'inclusion de fausses étiquettes de prix et de logos témoignent du goût de Flying Fortress pour la parodie, la critique des marques et les références nostalgiques. Maîtrise de la sérigraphie en édition limitée Réalisée en sérigraphie artisanale sept couleurs, « Rascals » témoigne d'une maîtrise exceptionnelle de la technique. Les couleurs, vives et saturées, sont appliquées avec une précision méticuleuse, chaque couche d'encre renforçant les contours caricaturaux et les détails vibrants des personnages. La palette comprend des tons primaires et des contrastes complémentaires, tandis que les ombres, les coulures et les éclaboussures d'encre sont appliquées avec finesse. Le papier beaux-arts sublime l'éclat de l'encre et confère à l'œuvre une durabilité tactile très appréciée des collectionneurs. Chaque tirage est signé et numéroté par Flying Fortress, attestant de l'authenticité et de la rareté de l'édition. Objet tangible, l'œuvre évoque les racines urbaines de l'artiste tout en illustrant son évolution vers un savoir-faire digne des plus grandes galeries. Sa qualité et son exécution en font non seulement une œuvre d'art à accrocher au mur, mais aussi une pièce de collection incontournable à la croisée du graffiti et du pop surréalisme. Héritage d'humour et de résistance L'œuvre de Flying Fortress mêle commentaire visuel humoristique et respect de la culture underground. « Rascals » n'est pas qu'une simple BD humoristique ; c'est un portrait de l'esprit rebelle de la culture graffiti. Ces personnages symbolisent les mains, les cœurs et les voix qui animent les mouvements d'art urbain. Avec leurs expressions exagérées et leurs postures dynamiques, ils invitent le spectateur dans un univers où les outils deviennent des avatars et où l'expression se personnifie. L'estampe oscille entre nostalgie et humour social incisif, à l'image de la pratique artistique en général. « Rascals » est un parfait exemple de street art pop et d'œuvre graffiti qui conserve son énergie underground tout en attirant l'attention en tant qu'objet de collection en édition limitée. Flying Fortress continue de redéfinir, une à une, la place de l'humour, du personnage et de la subversion dans le monde de l'art.
$323.00
-
Reen Barrera Réaliser Lola HPM Archival Print par Reen Barrera
Réalisez une estampe d'art en édition limitée HPM Archival Pigment sur papier Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés à la main, par l'artiste Reen Barrera, légende du street art pop graffiti. L'œuvre d'art que j'ai dit « LOLA... » Édition limitée à 50 exemplaires (2022). Tirage giclée rehaussé à la main. Chaque tirage comprend une bulle de dialogue peinte à la main (en blanc ou en noir) avec une phrase/un message exclusif, réalisé par Reen. Impression d'art sur papier Moab Entrada 290 g/m². Bords frangés à la main. 61 x 61 cm. Signé et numéroté à la main par l'artiste. Imprimé par Static Medium (Los Angeles). L'équipe de Static Medium a détouré la bulle de dialogue originale de « Realize » avant de l'envoyer à Reen aux Philippines pour qu'il y apporte sa touche personnelle. Nous sommes ravis du résultat. Reen a peint une bulle de dialogue blanche ou noire sur chaque tirage (un exemple est présenté ci-dessus et ci-dessous). Chaque bulle a une forme différente, et Reen a ensuite peint à la main une phrase unique sur chaque tirage.
$342.00
-
Saber Sérigraphie du drapeau des rebelles par Saber
Sérigraphie encadrée en édition limitée « Drapeau des rebelles », tirée à la main sur papier d'art en fibres de cannabis népalaises, par le légendaire artiste de graffiti Saber. 2010 Sérigraphie encadrée du drapeau des Saber Rebels en couleurs sur papier d'art népalais fait main en fibres de cannabis 31-3/4 x 39-1/2 pouces (80,6 x 100,3 cm) (feuille) Éd. 17/80 Signée à l'encre et numérotée au crayon le long du bord inférieur. Encadré sous verre acrylique. Cadre blanc moderne. Dimensions : 39,25 x 47 pouces.
$820.00
-
Copyright Reconstruire l'impression giclée par copyright
Rebuild Pop Street Artwork, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par un artiste de graffiti urbain moderne (droits d'auteur). 2022. Signée. 23,62 x 23,62 cm. Édition limitée à 50 exemplaires. « Rebuild » est une œuvre d'art initialement conçue comme une fresque peinte à Bristol, ville natale de l'artiste. Elle présente un motif graphique de mur de briques, associé à un visage féminin imposant, entouré de motifs symboliques qui incarnent le titre de l'œuvre. « Rebuild » est finie à la main à la feuille d'argent et possède des bords frangés. Tirée d'une édition limitée à 50 exemplaires, cette pièce est signée et numérotée par l'artiste.
$323.00
-
Meggs Impression d'archives jeunesse récupérée par Meggs
Tirages d'art en édition limitée « Reclaimed Youth » sur papier beaux-arts 310 g/m² par Meggs, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Reclaimed Youth » était l'une des œuvres originales de mon exposition solo « Spoiled Rotten », présentée en septembre dernier à la Inner State Gallery. L'exposition explorait les thèmes de la perte, du consumérisme, du déclin et de la renaissance. Cette œuvre fait partie d'une série en cours qui explore la dualité à travers la représentation d'un visage ou d'un personnage divisé. Les images de cette série illustrent deux facettes, comme le bien et le mal, la richesse et la pauvreté, le héros et le méchant, etc. Cette œuvre en particulier représente l'idéalisme face à la réalité. » – Meggs
$217.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Red & Cream Sedation in Bloom » de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Red & Cream Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop Obey. 2021 Signé par Shepard Fairey - OBEY & Édition limitée numérotée de 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24. Série d'estampes sérigraphiques « Sedation in Bloom ». « J'ai initialement créé ce motif de coquelicot dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Gordon Cheung. Dans notre œuvre, nous abordions le meurtre tragique de Vincent Chin et l'utilisation historique d'images et de symboles anti-asiatiques dans la culture occidentale. Le coquelicot est une fleur magnifique aux multiples interprétations symboliques, telles que la paix, la mort, le sommeil et la sédation. J'intègre souvent des motifs floraux et décoratifs à mon art pour captiver le regard et rendre les concepts complexes plus accessibles. Cependant, l'attrait décoratif peut endormir les consciences et les détourner de problèmes sociaux plus importants. Qu'il s'agisse de divertissement, d'alcool, de drogues ou de consommation ostentatoire, je pense que la sédation est une cause majeure de complaisance et d'ignorance sur les plans social et politique. Ces estampes « Sedation In Bloom » ont une double fonction : offrir une échappatoire décorative et nous rappeler de rester vigilants ! » – Shepard Fairey – OBEY. Sédation en fleurs : une convergence de beauté et de conscience dans le pop art urbain Shepard Fairey, artiste de rue, graphiste, activiste, illustrateur et fondateur de la marque OBEY Clothing, est depuis longtemps une figure emblématique du mouvement street art. Né le 15 février 1970 à Charleston, en Caroline du Sud, son œuvre, issue de la scène du skateboard, a depuis transcendé les frontières du pop art et du graffiti pour devenir un phénomène mondial reconnu. La double nature du pavot dans l'œuvre de Fairey La série « Sedation in Bloom » de Fairey explore avec subtilité la intersection de l'esthétique et du commentaire socio-politique. Les sérigraphies en édition limitée, et plus particulièrement « Red & Cream Sedation in Bloom », présentent un motif complexe de coquelicots sur un papier d'art crème moucheté. Chaque œuvre de cette édition limitée à 150 exemplaires porte la signature de Fairey, gage d'authenticité et de sa touche personnelle. Le format de 45,7 x 61 cm offre un support idéal pour le jeu visuel entre le rouge vibrant et le fond crème serein, créant un contraste captivant, saisissant et riche en symboles. Le coquelicot, motif central de cette série, est riche de significations. Fleur associée à la paix et à la mort, ses propriétés narcotiques le relient au sommeil et à la sédation. Fairey joue avec le charme naturel du coquelicot pour captiver le regard du spectateur, utilisant sa beauté intrinsèque comme support d'une réflexion plus profonde. L'utilisation paradoxale du coquelicot dans son œuvre attire l'attention sur le pouvoir de séduction des choses mêmes qui plongent la société dans un état de complaisance : les divertissements, l'alcool, les drogues et le matérialisme. L'art comme vecteur de commentaire social et de sensibilisation La collaboration de Fairey avec l'artiste sino-britannique Gordon Cheung sur cette série souligne un engagement commun à aborder des problématiques sociales cruciales. Le motif du coquelicot, initialement conçu pour leur œuvre commune traitant du meurtre tragique de Vincent Chin et de l'exploitation historique des sentiments anti-asiatiques, transcende sa simple valeur esthétique. Il devient un commentaire poignant sur la manière dont des images et des symboles séduisants peuvent être utilisés pour occulter et détourner l'attention de préoccupations sociétales urgentes. L'art de Fairey, notamment cette série de sérigraphies, n'est pas qu'un simple objet décoratif ; il remplit une double fonction : offrir une échappatoire et, simultanément, servir de cri d'alarme, incitant les spectateurs à rester conscients et engagés dans le monde qui les entoure. La série « Sedation in Bloom » illustre la philosophie de Fairey selon laquelle l'art doit interpeller le spectateur, non seulement esthétiquement, mais aussi intellectuellement et moralement. Dans la lignée du pop art urbain de qualité, ces œuvres brouillent les frontières entre culture populaire et culture savante, entre art et militantisme. Fairey ne cherche pas seulement à embellir les espaces par son travail ; il vise à susciter la réflexion et à inspirer l'action. Les motifs décoratifs et les contrastes de couleurs saisissants sont méticuleusement conçus pour captiver le regard, afin de mieux révéler un message sous-jacent : la beauté ne doit pas engourdir, mais stimuler la conscience et le changement. La pertinence durable de l'œuvre de Fairey réside dans sa capacité à naviguer dans les dynamiques complexes de la culture visuelle, au sein d'une société saturée d'images destinées à vendre, distraire et abrutir. Fairey invite le public à voir au-delà des apparences et à remettre en question l'ordre établi en imprégnant son art urbain, pop et graffiti, d'un discours critique. La sérigraphie « Red & Cream Sedation in Bloom » témoigne du potentiel de l'art urbain à transcender les murs sur lesquels il est apposé et à instaurer un dialogue qui s'étend aux sphères sociales et politiques. En examinant l'œuvre de Fairey à travers le prisme de sa série « Sedation in Bloom », on découvre un artiste profondément conscient du pouvoir des images à façonner les perceptions et les comportements. En tant qu'acteur du changement par le langage visuel, l'œuvre de Fairey encourage un regard vigilant et critique – un appel à l'action pour une société trop souvent engourdie par l'opium du beau et du matériel. C'est à travers des œuvres comme « Sedation in Bloom » que la voix de Fairey résonne, implorant les spectateurs de sortir de leur torpeur et de s'engager face aux enjeux pressants de notre époque.
$676.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Red & Gold Sedation in Bloom » de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Red & Gold Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, édition limitée. Artiste Obey Pop Culture. 2021 Signé par Shepard Fairey - OBEY & Édition limitée numérotée de 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24. Série d'estampes sérigraphiques « Sedation in Bloom ». « J'ai initialement créé ce motif de coquelicot dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Gordon Cheung. Dans notre œuvre, nous abordions le meurtre tragique de Vincent Chin et l'utilisation historique d'images et de symboles anti-asiatiques dans la culture occidentale. Le coquelicot est une fleur magnifique aux multiples interprétations symboliques, telles que la paix, la mort, le sommeil et la sédation. J'intègre souvent des motifs floraux et décoratifs à mon art pour captiver le regard et rendre les concepts complexes plus accessibles. Cependant, l'attrait décoratif peut endormir les consciences et les détourner de problèmes sociaux plus importants. Qu'il s'agisse de divertissement, d'alcool, de drogues ou de consommation ostentatoire, je pense que la sédation est une cause majeure de complaisance et d'ignorance sur les plans social et politique. Ces estampes « Sedation In Bloom » ont une double fonction : offrir une échappatoire décorative et nous rappeler de rester vigilants ! » – Shepard Fairey – OBEY. Sédation rouge et or en pleine floraison : L'attrait du pop art urbain par Shepard Fairey Dans l'univers dynamique du street art et du graffiti, certaines œuvres portent des messages puissants qui transcendent leur simple attrait visuel. « Red & Gold Sedation in Bloom » de Shepard Fairey est l'une de ces pièces symboliques. Cette estampe fait partie d'une série en édition limitée que l'artiste et militant américain Shepard Fairey a présentée au monde en 2021. Elle témoigne de la maîtrise de la sérigraphie et de son engagement à imprégner son travail d'une critique sociale et d'un symbolisme profond. Imprimée sur un papier beaux-arts crème moucheté, la série « Red & Gold Sedation in Bloom » est composée de 150 estampes réalisées à la main, chacune portant la signature de Fairey et son numéro unique dans la série. Ses dimensions de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) confèrent à l'œuvre une présence imposante, invitant le spectateur à s'arrêter et à la contempler. Avec son fond rouge vif sur lequel se superposent des coquelicots dorés, la palette de couleurs de l'œuvre est visuellement saisissante et chargée de sens culturel et symbolique. Le commentaire artistique de Shepard Fairey à travers les coquelicots Le choix du coquelicot dans cette série n'est pas un simple choix esthétique. Pour Fairey, ces fleurs sont chargées de significations multiples, chaque interprétation offrant une perspective différente sur l'œuvre. Le coquelicot est traditionnellement un symbole de paix et de sommeil ; dans certains contextes, il représente la mort. Ces connotations s'accordent parfaitement avec la volonté de Fairey de créer un art qui captive par sa beauté décorative tout en incitant subtilement à se réveiller de la torpeur sociale. En s'associant à Gordon Cheung, Fairey s'est engagé dans un projet collaboratif visant à aborder les injustices historiques infligées aux communautés asiatiques, particulièrement mises en lumière par le cas tragique de Vincent Chin. L'œuvre remplit ainsi une double fonction : elle est un instrument de beauté qui invite à la contemplation et un vecteur de prise de conscience qui exige la reconnaissance et la lutte contre les problèmes sociétaux profondément enracinés. La juxtaposition de la beauté intrinsèque du coquelicot et de ses implications plus sombres reflète les préoccupations plus générales de Fairey quant à l'effet anesthésiant du divertissement de masse et de la culture de consommation. La résonance culturelle du pop art urbain de Fairey La série « Red & Gold Sedation in Bloom » illustre parfaitement la contribution de Fairey au pop art urbain et au discours sur le graffiti. Sa méthode de diffusion, ancrée dans l'esprit rebelle du graffiti, vise à engager le public dans une réflexion sur la passivité et la conscience sociale. Le tirage limité des estampes confère à l'œuvre une dimension exclusive, soulignant l'équilibre subtil que Fairey maîtrise entre art savant et art urbain accessible. Dans le paysage culturel actuel, où l'art est souvent une forme d'évasion, Fairey utilise sa notoriété pour ramener les spectateurs à la réalité, les incitant à ne pas se laisser engourdir par les plaisirs et les distractions de la vie moderne. Les couleurs vives et les motifs floraux de l'œuvre sont plus qu'un simple répit pour le regard ; ils stimulent la vigilance et l'attention, une aspiration au cœur même du pop art urbain. La pertinence durable de l'œuvre de Fairey réside dans sa capacité à toucher les spectateurs, non seulement en tant que simples spectateurs, mais aussi en tant qu'acteurs d'un dialogue social partagé. L'œuvre, qui nous invite à confronter l'apathie politique et l'indifférence sociale, illustre également la puissance du street art comme vecteur de pensée transformatrice. À travers l'estampe « Red & Gold Sedation in Bloom », Shepard Fairey – de son vrai nom Frank Shepard Fairey – réaffirme son statut de figure incontournable de l'art contemporain, de catalyseur de changement et de défenseur de la vigilance dans une ère propice à la distraction. Dans ces estampes, Shepard Fairey incarne la quintessence de sa philosophie du street art. Il présente une œuvre aussi fascinante que stimulante, aussi immédiate par son impact visuel que durable par sa profondeur conceptuelle. « Red & Gold Sedation in Bloom » n'est pas qu'une simple déclaration ; c'est un témoignage du pouvoir de l'art comme phare de conscience dans le paysage vibrant et en constante évolution du street art et du graffiti.
$676.00
-
Saber Objet d'art Crowbar rouge et noir par Saber
Barre de sécurité rouge et noire, édition limitée, peinture acrylique, sculpture de barre de sécurité, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Saber. SABER crée des peintures inspirées des éléments, techniques et matériaux qu'il utilisait à l'époque où, à 21 ans, il accédait à la célébrité internationale en 1996 après avoir réalisé la plus grande fresque de graffiti au monde sur les rives de la rivière Los Angeles. Aujourd'hui, SABER a personnalisé son outil de prédilection : un pied-de-biche en acier à haute teneur en carbone, gravé de sa signature, et présenté dans un coffret sur mesure. Édition limitée à 30 exemplaires. Dimensions : 53 cm (21 pouces). Signé 2021.
$514.00
-
Dred66- Tyree Davis Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial par Dred66 - Tyree Davis
Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial de Dred66 - Tyree Davis, une œuvre d'art sur support en mousse montée sur une feuille acrylique, issue du street art pop. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2001. Dimensions : 32 x 12 pouces (81 x 30,5 cm). Elle représente deux personnes partageant un repas accompagné de vin sur un immense tapis rouge. Signée, datée et titrée au dos. Imperial / Red Carpet / Dred66 / Mars 2001 L'essence de « Red Carpet Imperial » par Tyree Davis « Red Carpet Imperial » témoigne avec brio du talent artistique de Tyree Davis, alias Dred66, figure emblématique du street art et du graffiti. Cette huile sur toile originale, œuvre unique réalisée sur un support en mousse contrecollée sur une plaque acrylique, illustre la fusion entre l'esthétique du street art et la technique traditionnelle de la peinture à l'huile. Créée en 2001, cette toile signée, de dimensions généreuses (81 x 30 cm), représente une scène à la fois intime et grandiose : deux personnes partageant un repas autour d'une table, une bouteille de vin à la main, sur un immense tapis rouge. « Red Carpet Imperial » de Davis incarne l'esprit du street art en faisant entrer l'intime dans la sphère publique. Les sujets de la peinture – deux individus savourant un simple repas partagé – sont universels. Pourtant, ils se détachent sur un fond qui évoque la grandeur et l'exubérance. Ce contraste, esquissé par les tons à la fois terreux et audacieux de la peinture à l'huile, évoque un récit qui célèbre et critique les dynamiques culturelles et sociales. C'est un instantané de vie qui s'intéresse autant à l'environnement qu'aux individus qui le composent. Style caractéristique de Dred66 et influence artistique Le style caractéristique de Tyree Davis transparaît dans « Red Carpet Imperial », une œuvre qui harmonise l'énergie brute du street art avec la sophistication d'une pièce de galerie. Le fond de la toile porte les marques distinctives du graffiti : tagué, signé et daté par l'artiste, un clin d'œil à la tradition où les artistes marquent leur territoire et s'approprient l'espace. Cet élément relie la pratique du street art aux conventions établies des beaux-arts, créant un dialogue entre deux univers souvent perçus comme disparates. La texture du support en mousse confère à la peinture une impression de relief. Parallèlement, le montage sur une plaque acrylique apporte une touche de modernité, évoquant le vitrage protecteur des installations de street art. Ces choix de matériaux témoignent d'une réflexion approfondie de Davis sur le médium et le message, assurant à « Red Carpet Imperial » une résonance authentique avec le street art, tout en occupant un espace physique et conceptuel différent. Avec « Red Carpet Imperial », Davis propose un commentaire culturel d'une actualité brûlante, aussi pertinent aujourd'hui qu'au début du millénaire. Le titre de l'œuvre, « Impérial », suggère une critique des structures sociales et de la séduction du luxe, un thème profondément ancré dans l'ADN du pop art urbain. Le tableau invite le spectateur à réfléchir aux inégalités et aux contradictions qui imprègnent la vie moderne en plaçant une scène du quotidien dans un contexte évoquant richesse et luxe. De plus, son année de création, 2001, le situe à une époque où le pop art urbain commençait à être largement reconnu comme une forme d'art à part entière. Tyree Davis a contribué à cette reconnaissance grandissante par son œuvre, jetant un pont entre la rue et la galerie et remettant en question les idées préconçues sur la valeur et la place du graffiti et du pop art urbain dans l'histoire de l'art. Héritage et influence continue L'œuvre « Red Carpet Imperial » de Tyree Davis continue d'influencer la communauté du street art et le monde de l'art en général. Elle illustre avec force comment l'esthétique et les thèmes du pop art urbain peuvent être transposés dans différents médiums et contextes, tout en conservant leur impact et leur résonance. L'œuvre de Davis, grâce à son langage visuel audacieux et à son commentaire social sous-jacent, invite à un dialogue permanent sur les intersections entre l'art, la culture et la société. Ce dialogue est aussi essentiel aujourd'hui qu'il y a vingt ans. « Red Carpet Imperial » est bien plus qu'une simple peinture ; c'est un fragment de tissu social, un document historique et un symbole de la capacité intemporelle du pop art urbain à communiquer, à interpeller et à captiver. Tyree Davis, alias Dred66, a créé une œuvre qui est à la fois le reflet et la critique du monde qui l'entoure, s'assurant ainsi une place de choix dans l'histoire du pop art urbain.
$4,376.00
-
Jay Ryan Sérigraphie Red Dawn par Jay Ryan
« Red Dawn », édition limitée, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier beaux-arts, par Jay Ryan, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Signée et numérotée par Jay Ryan, édition limitée à 260 exemplaires.
$103.00
-
Amuse126 Rouge Dumpster HPM Metal Sculpture Art Toy par Amuse126
Pumpster rouge HPM Édition limitée, jouet de collection en métal moulé sous pression peint à la main, œuvre d'art graffiti par l'artiste de rue Amuse126. Mini bennes à ordures HPM personnalisées, 4x4, édition limitée signée 2021 à 26 exemplaires Série Street Dumpster 1, métal moulé sous pression, inscription AM « Throw Up Bubble », peinte à la main, HPM, ornée à la main, édition limitée à 26 exemplaires, signée en 2021.
$169.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Sérigraphie Red Fox par Dan Christofferson - Beeteeth
Sérigraphie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art de Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée 2014, sérigraphie, format 8x10, représentant un renard noble rouge et jaune et une épée. Le Renard roux de Dan Christofferson : un symbole audacieux du street art pop et du graffiti. « Red Fox » est une sérigraphie trois couleurs saisissante et emblématique, créée en 2014 par l'artiste Dan Christofferson, alias Beeteeth. Reconnu pour son utilisation expressive d'images symboliques et son esthétique historique, Christofferson occupe une place unique dans l'évolution du street art et du graffiti. Cette œuvre en édition limitée, au format 20 x 25 cm, utilise une palette de couleurs minimaliste (rouge, jaune et bordeaux) pour créer un visuel à la fois impressionnant et solennel. On y voit un renard roux impassible, une épée plantée dans la tête, la lame se prolongeant sous la mâchoire et formant l'axe vertical de la composition. Cette pièce fait partie d'une petite série tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure et est plébiscitée pour sa précision et la richesse de ses significations. Langage visuel du pouvoir et du sacrifice L'image du Renard Roux utilise des formes vectorielles épurées et des aplats de couleurs vives, instaurant une clarté visuelle en accord avec les principes stylistiques du pop art et du graffiti. Le renard, illustré avec une précision symétrique, est un animal rusé et intelligent, souvent présent dans le folklore comme symbole d'adaptation et d'ingéniosité. Dans cette œuvre, sa présence mythique est magnifiée par l'épée – symbole universel de conflit, de pouvoir et de justice – qui le transperce verticalement dans un alignement sacré et totémique. Le sang, stylisé en gouttelettes, confère une élégance cérémonielle à un acte par ailleurs violent. Cette réduction à une forme symbolique transforme l'image en quelque chose qui s'apparente davantage à un blason ou à un sigil qu'à une scène littérale. Savoir-faire en sérigraphie et stratégie des couleurs Le savoir-faire de Dan Christofferson en matière de sérigraphie artisanale confère à cette estampe une netteté et une fidélité tonale exceptionnelles. L'utilisation de seulement trois encres – rouge, jaune et un bordeaux foncé – témoigne d'une maîtrise et d'une sophistication remarquables dans la gestion des contrastes, de la hiérarchie et de l'équilibre. L'épaisseur des contours et l'application uniforme des couleurs lui confèrent un aspect d'affiche, la rendant lisible au premier coup d'œil tout en invitant à une observation plus attentive. La poignée de l'épée, aux courbes baroques, et le regard féroce et fixe du renard révèlent un mélange de sensibilités médiévales et modernes, renforçant ainsi les thèmes récurrents de la noblesse, de la mortalité et du rituel chez Christofferson. Le rôle de Beeteeth dans le symbolisme américain contemporain Christofferson, artiste installé à Salt Lake City, puise son inspiration dans un vaste répertoire allant de l'ésotérisme américain à l'iconographie maçonnique, en passant par le folklore régional. Sous le pseudonyme de Beeteeth, il crée des récits visuels qui mêlent un modernisme radical au langage codé des ordres secrets et aux traditions orales ancestrales. Red Fox est l'expression pure de cette vision, où le symbolisme mythique est rendu avec une maîtrise absolue du médium et du message. L'estampe n'est pas qu'un simple ornement ; elle évoque des luttes intemporelles et des allégeances secrètes, et s'inscrit parfaitement dans le vocabulaire du street art et du graffiti. Un objet de collection de l'art rituel moderne Cette sérigraphie en édition limitée est à la fois un objet de collection et un fragment de mythologie contemporaine. Elle se situe au croisement du symbolisme personnel et de l'archétype universel, sa simplicité renforçant sa puissance. Son format 20 x 25 cm lui confère le statut d'icône intime, un gage de fidélité pour celles et ceux qui en reconnaissent le langage visuel. Œuvre de Dan Christofferson, « Red Fox » représente bien plus qu'un simple portrait animalier : elle devient un mantra visuel d'identité, de résistance et de réflexion. L'épée, le renard et le sang ne sont pas de simples éléments ; ce sont des affirmations, rendues avec respect dans le langage du street art et du graffiti.
$80.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Sérigraphie « Renard roux » encadrée par Dan Christofferson - Beeteeth
Sérigraphie encadrée en 3 couleurs, tirée à la main, édition limitée sur papier d'art, représentant un renard roux, par Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Œuvre d'art encadrée, sérigraphie en édition limitée 2014, format 8x10, représentant un renard noble rouge et jaune et une épée. Renard rouge par Dan Christofferson : Iconographie sérigraphiée dans le street art pop et le graffiti « Red Fox » est une sérigraphie artisanale en édition limitée de 2014, réalisée par l'artiste Dan Christofferson, basé dans l'Utah et plus connu sous le pseudonyme de Beeteeth. Imprimée sur papier d'art de haute qualité dans une palette de rouge vif, de jaune et de bordeaux profond, et encadrée au format 20 x 25 cm, cette œuvre rare témoigne de la précision de Christofferson dans l'alliance du symbolisme graphique et des références historiques. Figure marquante du Street Pop Art et du graffiti, son travail se distingue par l'utilisation de formes vectorielles épurées, de références héraldiques et d'imagerie mythique, puisant souvent dans les récits anciens tout en s'ancrant résolument dans le langage du design contemporain. L'œuvre représente la tête stylisée d'un renard roux transpercée par une épée qui s'étend verticalement de la base jusqu'au sommet du crâne. Le renard est rendu dans un style graphique plat, aux contours nets et aux ombres discrètes, ce qui lui confère une présence forte et emblématique. Des gouttes de sang s'échappent de la pointe de l'épée, formant des arcs stylisés en forme de larmes. L'expression du renard est vide et noble, ses yeux blancs suggérant une résignation stoïque ou une métamorphose mythique. La composition, encadrée d'un rouge éclatant, crée une expérience visuelle à la fois minimaliste, symbolique et chargée d'émotion. Technique de sérigraphie et minimalisme symbolique Dans son œuvre « Red Fox », Dan Christofferson s'appuie sur la technique de la sérigraphie, utilisant seulement trois encres pour obtenir clarté et profondeur grâce au contraste des couleurs et à la composition. Le dessin, net et précis, sans dégradés ni transitions douces, est une caractéristique du langage graphique de Christofferson. Chaque couche est intentionnelle, contribuant à une impression de géométrie sacrée et de retenue narrative. En réduisant la forme à l'essentiel et en utilisant des aplats de couleurs vibrantes, Christofferson s'inscrit dans la lignée des graveurs influencés par le pop art, tout en intégrant son iconographie personnelle ancrée dans la culture américaine, le folklore et le symbolisme maçonnique. Cette œuvre illustre comment le street art et le graffiti peuvent, par la maîtrise du design et la répétition, évoquer sens et identité. Le renard, symbole souvent associé à la ruse et à l'adaptabilité, devient une figure quasi-martyre chez Christofferson. L'épée plantée dans la tête, stylisée avec élégance et pureté plutôt que brutalité, transforme l'œuvre en une réflexion sur le sacrifice, l'orgueil ou la transcendance. L'absence de réalisme sanglant éloigne l'image de la violence littérale, la faisant basculer dans l'espace du mythe ou de l'allégorie. Le rôle de Beeteeth dans la pop de rue symbolique américaine Dan Christofferson s'est forgé une réputation en fusionnant l'héraldique traditionnelle de l'Ouest et un symbolisme cryptique en un langage visuel moderne. Son identité Beeteeth explore souvent les thèmes de la fraternité, de l'héritage et du questionnement philosophique. Dans « Red Fox », cette superposition symbolique est affinée en une de ses compositions les plus épurées : une créature unique et une action unique, encadrées de façon minimaliste mais chargées de narration. Ce type de narration concise est une caractéristique puissante du Street Pop Art et du graffiti, où la clarté et l'immédiateté sont essentielles. L'esthétique de Beeteeth est souvent comparée aux modèles de tatouage, aux drapeaux et à l'iconographie culte. Elle s'inscrit dans la lignée graphique des artistes pop qui transforment des symboles forts en marqueurs culturels. Christofferson y parvient tout en imprégnant son œuvre de références ésotériques et d'un profond respect pour le savoir-faire. « Red Fox » incarne cet équilibre, offrant un visuel saisissant tout en incitant à une interprétation plus profonde. L'œuvre invite le spectateur à s'interroger non seulement sur ce qu'il voit, mais aussi sur les raisons pour lesquelles de tels symboles conservent leur pouvoir à travers le temps et les supports. Le renard roux comme emblème culturel et objet d'art Encadrée, cette estampe d'art, « Red Fox », se présente à la fois comme une icône décorative et un talisman conceptuel. Elle opère sur plusieurs niveaux : esthétiquement épurée, émotionnellement évocatrice et riche en symboles mythiques. Son petit format lui confère une dimension personnelle, tandis que son sujet lui donne une gravité monumentale. Le choix des images et des couleurs par Christofferson crée un équilibre entre l'immédiateté du pop art et une intensité discrète, caractéristique de l'ensemble de son œuvre. Cette sérigraphie témoigne de la capacité du Street Pop Art et du graffiti à fusionner artisanat traditionnel, symbolisme ancien et identité moderne en une forme unique et intemporelle. « Red Fox » n'est pas qu'une simple image de renard : c'est une histoire distillée à l'encre et sur le papier, d'une exécution impeccable et d'une profondeur de sens remarquable, illustrant comment une mythologie personnelle peut devenir universelle grâce à un code visuel audacieux.
$100.00
-
Camilo Pardo Impression d'archives GT rouge par Camilo Pardo
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Red GT sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.
$533.00
-
Jenna Morello Sérigraphie coeur rouge par Jenna Morello
Sérigraphie artisanale en édition limitée « Red Heart 1 couleur » sur papier beaux-arts, par Jenna Morello, artiste pop art célèbre. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 22 x 30 pouces. Chaque estampe est imprimée à l'encre dorée sur un papier 22 x 30 pouces (56 x 76 cm) de 250 g/m². Tirée à seulement 25 exemplaires, cette édition est extrêmement rare.
$218.00
-
Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$230.00
-
Scott Listfield Impression d'archives mur rouge par Scott Listfield
Œuvre d'art murale rouge, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Scott Listfield .
$360.00
-
Joshua Vides SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$798.00
-
Naoto Hattori Libérez la peinture à l'huile originale de Naoto Hattori
Publiez une peinture à l'huile originale sur panneau, richement encadrée, de l'artiste surréaliste Naoto Hattori. 2011. Signée et datée au verso. Peinture à l'huile originale et unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 9,5 x 13,75 pouces (24 x 35 cm). Dimensions de l'image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Cadre sur mesure orné de dorures, réalisé par l'artiste. Peinture à l'huile originale de Naoto Hattori.
$3,259.00 $2,770.00
-
Pose- Jordan Nickel SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$1,511.00 $1,284.00
-
Christine Wu Rappelez-vous quand nous jouons à l'impression giclée par Christine Wu
Souvenez-vous de l'époque où nous jouions ! Œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Christine Wu.
$352.00
-
Remio Remio Study 04 Peinture acrylique originale en aérosol par Remio
Remio Study- 04 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture en aérosol, acrylique sur papier beaux-arts, par le célèbre artiste de graffiti de rue Remio. Technique mixte sur papier beaux-arts. Format : 54 x 50 pouces. Sortie : 31 janvier 2020. Tirage : 1 exemplaire. Massif
$2,933.00 $2,493.00
-
Brandon Boyd Remnants #6 Archival Print on Fine China Plate Art Object par Brandon Boyd
Remnants #6 Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur assiette en céramique Œuvre du célèbre artiste de rue graffeur Brandon Boyd. Dans ses peintures et dessins, Boyd révèle un style visuel personnel, libre et ambigu, centré sur la magie, le hasard, la curiosité et le mystère. Décrivant son processus créatif comme une sorte de « transe bienfaisante et familière », ses œuvres portent en elles la trace d'un magnifique chaos et la force de révéler les récits qu'il recèle.
$159.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Résister au colonialisme par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
« Resist Colonialism », sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 2 couleurs sur papier d'art par Ernesto Yerena Montejano (Hecho Con Ganas), célèbre artiste d'art pop mexicain-américain. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format : 18x24. « Résister au colonialisme » est une œuvre visuelle percutante d'Ernesto Yerena Montejano, figure emblématique de l'expression vibrante de l'identité culturelle et de l'activisme politique sur la scène artistique contemporaine. Cette sérigraphie artisanale bicolore en édition limitée, réalisée sous son label Hecho Con Ganas, capture l'essence de la résistance aux puissances coloniales et à leurs récits historiques. Créée en 2019, elle témoigne de l'engagement de Yerena Montejano à fusionner art et commentaire social. L'œuvre, de format 45,7 x 61 cm, est une édition limitée à seulement 100 exemplaires signés et numérotés, conférant à son acquisition un caractère exclusif. L'héritage mexicano-américain de l'artiste influence profondément l'imagerie et les thèmes présents dans ses œuvres, et « Résister au colonialisme » ne fait pas exception. Le contraste saisissant de l'encre rouge et noire, caractéristique de la sérigraphie, fait écho à la simplicité et à la force des affiches révolutionnaires, reprenant le langage visuel de la protestation et de la propagande à travers l'histoire. Le choix des symboles par Yerena Montejano, juxtaposant un navire pirate orné à la fois des emblèmes de matières dangereuses et du crâne et des os croisés, souligne le danger et la mort associés aux conquêtes coloniales. Le fond, un cercle rouge inflexible, pourrait être interprété comme une référence au soleil levant, symbolisant une nouvelle ère de prise de conscience et d'opposition au colonialisme. L'inclusion du poing levé, signe universel de solidarité et de résistance, amplifie le message de l'œuvre, incitant les spectateurs à reconnaître les transgressions passées et à s'opposer aux séquelles persistantes du colonialisme. Cette œuvre s'inscrit dans les mouvements du pop art, du street art et du graffiti grâce à son langage visuel à la fois accessible et poignant. Elle utilise l'esthétique courante de ces formes d'art pour alimenter le débat public sur la décolonisation et les droits des peuples autochtones. Comme nombre de ses œuvres, l'estampe « Résister au colonialisme » de Yerena Montejano n'est pas seulement une œuvre d'art à admirer pour ses qualités esthétiques ; elle agit également comme un outil de mobilisation, incitant les spectateurs à réfléchir à des enjeux sociopolitiques complexes. Son talent pour condenser un message politique engagé en une œuvre graphique percutante a fait de lui une voix incontournable du débat sur l'identité, la culture et l'activisme dans le monde de l'art.
$323.00
-
Outis Revandalisme Sérigraphie Rouge par Outis
Re-Vandalism - Sérigraphie en édition limitée rouge 11 couleurs tirée à la main sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Outis Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Édition 44 signée et numérotée de 2015 par l'artiste Outis (variante rouge). Sérigraphie 11 couleurs sur papier Somerset 300 g/m². 70 x 52 cm. Œuvre représentant un tag graffiti dans une galerie d'art à l'ambiance industrielle, avec une foule de personnes prenant des photos et admirant le street art. Re-Vandalisme Rouge par Outis « Re-Vandalism Red » est une sérigraphie artisanale en 11 couleurs, puissante et stimulante, créée par l'énigmatique artiste de street art Outis. Sortie en 2015 en édition limitée à seulement 44 exemplaires, cette estampe fusionne l'esprit rebelle du graffiti avec l'élégance d'une galerie d'art. Mesurant 70 x 52 cm et imprimée sur papier Somerset Satin 300 g/m², l'œuvre explore les thèmes de l'expression urbaine, de l'acceptation culturelle et de l'évolution des relations entre le street art et l'art institutionnel. Un commentaire audacieux sur l'art et la culture Cette estampe représente une scène saisissante : un tag graffiti rouge vif, réalisé à la volée, trône fièrement sur un piédestal dans une galerie d'art. La scène, avec sa foule admirative, ses tableaux classiques encadrés et détaillés, et son agent de sécurité, crée un contraste fascinant. Le graffiti rouge proclame fièrement « Street Art » sur un fond de mur de briques, invitant le spectateur à repenser la perception du street art et du graffiti dans le contexte traditionnel des beaux-arts. Le rouge éclatant attire le regard et souligne la confrontation entre l'énergie brute de l'art urbain et l'atmosphère feutrée de la galerie. La vision artistique d'Outis Outis, dont le nom fait référence au mot grec signifiant « personne », est une figure mystérieuse, célèbre pour son commentaire social incisif et son approche unique du street art. Son œuvre critique souvent les normes sociétales, mettant en lumière la frontière floue entre vandalisme, rébellion et art. « Re-Vandalism Red » incarne cette philosophie en plaçant le street art dans un espace traditionnellement réservé aux beaux-arts, interrogeant les notions de légitimité, de valeur et de hiérarchie culturelle. L'utilisation d'une sérigraphie méticuleuse en 11 couleurs témoigne du souci du détail d'Outis, tout en préservant la dimension brute des thèmes inspirés du graffiti. Une édition limitée collector « Re-Vandalism Red » fait partie d'une édition limitée très exclusive de 44 exemplaires, chacun signé et numéroté par Outis. L'utilisation d'un papier Somerset Satin de haute qualité (300 g/m²) garantit la préservation des couleurs vibrantes et des détails complexes, conférant à l'œuvre une force visuelle saisissante et une grande pérennité. La taille relativement importante de l'œuvre renforce sa présence et en fait une pièce maîtresse pour toute collection d'art contemporain. La combinaison de sa disponibilité limitée, de son récit visuel audacieux et de sa signification culturelle l'élève au rang de pièce de collection précieuse. « Re-Vandalism Red » d'Outis célèbre le pouvoir transformateur du pop art urbain et du graffiti. En intégrant le graffiti dans un contexte artistique institutionnalisé, l'artiste invite les spectateurs à repenser leurs préjugés culturels et à explorer les définitions évolutives de l'art. Cette estampe en édition limitée est bien plus qu'une simple œuvre d'art : elle témoigne du dialogue permanent entre tradition et rébellion, et s'impose comme un incontournable pour les collectionneurs et les amateurs d'art.
$568.00