Produits
-
Tran Nguyen Impression d'archives de repos par Tran Nguyen
Estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archivage, sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Tran Nguyen. Œuvre d'art moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format : 20 x 20 pouces. Tirage d’art de qualité archivistique. Tran Nguyen, artiste reconnu dans les domaines de l'art moderne, du pop art et du street art, nous offre une expérience visuelle envoûtante avec « Rest ». Créée en 2019, cette œuvre capture la beauté troublante et la minutie qui font la renommée de Nguyen. Elle juxtapose la vie et la mortalité, symbolisées par la silhouette éthérée d'une femme et celle d'un squelette, toutes deux enveloppées d'une chevelure fluide et de motifs ornementaux. Les contrastes saisissants entre les fonds sombres et la peau pâle et lumineuse de la femme, ainsi que les verts opulents, évoquent la sérénité, la contemplation et l'imbrication inexorable de la vie, de la mort et de la nature. L'estampe, intitulée « Rest », témoigne de la maîtrise de l'impression pigmentaire d'archives, réputée pour sa capacité à restituer chaque nuance et chaque trait de l'œuvre originale. Utilisant le papier Moab Entrada 290 g/m², un support réputé pour sa capacité à restituer des couleurs riches et à offrir une texture impeccable, cette œuvre promet une longévité et une beauté visuelle exceptionnelles. Chaque exemplaire, mesurant 50 x 50 cm, est une expression d'élégance et de profondeur, idéale pour les amateurs d'art et les collectionneurs. Renforçant encore son attrait, « Rest » est une édition limitée à seulement 50 exemplaires dans le monde. Chaque tirage est méticuleusement signé et numéroté par Tran Nguyen, garantissant son authenticité et son exclusivité. L'œuvre est une sublime illustration du talent de Nguyen, où le réel et l'éthéré se confondent, invitant à une introspection sur l'existence, la beauté et la nature éphémère de la vie.
$298.00
-
Nate Duval Sérigraphie géométrique abstraite rétro par Nate Duval
Sérigraphie géométrique abstraite rétro, réalisée à la main en 4 couleurs sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée de 45 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 10 x 8 pouces.
$27.00
-
Outis Revandalism Blue Sérigraphie par Outis
Re-Vandalism - Sérigraphie en édition limitée, 11 couleurs bleues, tirée à la main, sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Outis, artiste pop art célèbre et rare. Édition 101 signée et numérotée de 2015 par l'artiste Outis (variante bleue). Sérigraphie 11 couleurs sur papier Somerset 300 g/m². 70 x 52 cm. Œuvre représentant un tag graffiti dans une galerie d'art à l'ambiance industrielle, avec une foule de personnes prenant des photos et admirant le street art. Re-Vandalisme Bleu par Outis « Re-Vandalism Blue » est une sérigraphie artisanale en 11 couleurs, créée par Outis, figure emblématique du street art et du graffiti. Sortie en 2015, cette édition limitée numérotée et signée à 101 exemplaires témoigne de la vision audacieuse d'Outis sur la rencontre entre le street art et les beaux-arts traditionnels. Imprimée sur papier Somerset Satin 300 g/m², cette œuvre de 70 x 52 cm présente un graffiti bleu vibrant, affiché en évidence dans une galerie, sous le regard admiratif d'un public. Elle fusionne avec brio l'énergie brute du graffiti et le contexte raffiné d'une galerie d'art, repoussant les limites de l'expression artistique. Une déclaration audacieuse dans le Street Pop Art Re-Vandalism Blue capture la tension entre l'art institutionnalisé et l'esprit brut et rebelle du graffiti. Au centre de l'œuvre se trouve un tag de graffiti d'un bleu vibrant, réalisé à la manière d'un throw-up, fièrement exposé dans un décor de galerie orné, habituellement réservé aux œuvres classiques. La juxtaposition de cette forme d'art urbain sur fond de chefs-d'œuvre encadrés crée un récit visuel saisissant. Une foule, représentée en noir et blanc avec une grande précision, contemple l'œuvre avec admiration, prenant des photos et soulignant la reconnaissance croissante du street art comme forme d'art à part entière. La créativité visionnaire d'Outis Outis, figure énigmatique du street art, est reconnu pour sa capacité à fusionner graffiti et pop art. Son œuvre explore souvent les thèmes de l'identité, de la rébellion et de l'évolution de la perception de l'art urbain au sein de la culture dominante. « Re-Vandalism Blue » illustre parfaitement son talent pour allier un commentaire social incisif à une imagerie visuellement saisissante. Le titre lui-même suggère une réappropriation des racines du graffiti, tout en l'inscrivant dans un contexte qui invite le spectateur à repenser sa place dans le monde de l'art. À travers cette œuvre, Outis brouille les frontières entre vandalisme et beaux-arts, instaurant un dialogue qui trouve un écho profond dans les cercles de l'art contemporain. Un chef-d'œuvre de collection Le caractère exclusif de l'édition limitée de Re-Vandalism Blue renforce son attrait auprès des collectionneurs. Tirée à seulement 101 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, cette œuvre est une pièce rare et précieuse pour toute collection. La technique d'impression sérigraphique en 11 couleurs offre des images vibrantes et texturées qui captivent le regard, tandis que le papier Somerset Satin 300 g/m² de haute qualité garantit sa durabilité et une présentation haut de gamme. Le grand format de l'œuvre amplifie son impact, en faisant une pièce maîtresse remarquable pour toute collection ou exposition. Re-Vandalism Blue d'Outis est une œuvre saisissante qui célèbre la puissance du graffiti tout en critiquant son institutionnalisation. L'alliance d'un visuel audacieux, d'un commentaire culturel et d'une disponibilité limitée témoigne de la pertinence et de la polyvalence intemporelles du pop art urbain dans le paysage artistique contemporain.
$459.00
-
Outis Revandalisme Sérigraphie Rouge par Outis
Re-Vandalism - Sérigraphie en édition limitée rouge 11 couleurs tirée à la main sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Outis Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Édition 44 signée et numérotée de 2015 par l'artiste Outis (variante rouge). Sérigraphie 11 couleurs sur papier Somerset 300 g/m². 70 x 52 cm. Œuvre représentant un tag graffiti dans une galerie d'art à l'ambiance industrielle, avec une foule de personnes prenant des photos et admirant le street art. Re-Vandalisme Rouge par Outis « Re-Vandalism Red » est une sérigraphie artisanale en 11 couleurs, puissante et stimulante, créée par l'énigmatique artiste de street art Outis. Sortie en 2015 en édition limitée à seulement 44 exemplaires, cette estampe fusionne l'esprit rebelle du graffiti avec l'élégance d'une galerie d'art. Mesurant 70 x 52 cm et imprimée sur papier Somerset Satin 300 g/m², l'œuvre explore les thèmes de l'expression urbaine, de l'acceptation culturelle et de l'évolution des relations entre le street art et l'art institutionnel. Un commentaire audacieux sur l'art et la culture Cette estampe représente une scène saisissante : un tag graffiti rouge vif, réalisé à la volée, trône fièrement sur un piédestal dans une galerie d'art. La scène, avec sa foule admirative, ses tableaux classiques encadrés et détaillés, et son agent de sécurité, crée un contraste fascinant. Le graffiti rouge proclame fièrement « Street Art » sur un fond de mur de briques, invitant le spectateur à repenser la perception du street art et du graffiti dans le contexte traditionnel des beaux-arts. Le rouge éclatant attire le regard et souligne la confrontation entre l'énergie brute de l'art urbain et l'atmosphère feutrée de la galerie. La vision artistique d'Outis Outis, dont le nom fait référence au mot grec signifiant « personne », est une figure mystérieuse, célèbre pour son commentaire social incisif et son approche unique du street art. Son œuvre critique souvent les normes sociétales, mettant en lumière la frontière floue entre vandalisme, rébellion et art. « Re-Vandalism Red » incarne cette philosophie en plaçant le street art dans un espace traditionnellement réservé aux beaux-arts, interrogeant les notions de légitimité, de valeur et de hiérarchie culturelle. L'utilisation d'une sérigraphie méticuleuse en 11 couleurs témoigne du souci du détail d'Outis, tout en préservant la dimension brute des thèmes inspirés du graffiti. Une édition limitée collector « Re-Vandalism Red » fait partie d'une édition limitée très exclusive de 44 exemplaires, chacun signé et numéroté par Outis. L'utilisation d'un papier Somerset Satin de haute qualité (300 g/m²) garantit la préservation des couleurs vibrantes et des détails complexes, conférant à l'œuvre une force visuelle saisissante et une grande pérennité. La taille relativement importante de l'œuvre renforce sa présence et en fait une pièce maîtresse pour toute collection d'art contemporain. La combinaison de sa disponibilité limitée, de son récit visuel audacieux et de sa signification culturelle l'élève au rang de pièce de collection précieuse. « Re-Vandalism Red » d'Outis célèbre le pouvoir transformateur du pop art urbain et du graffiti. En intégrant le graffiti dans un contexte artistique institutionnalisé, l'artiste invite les spectateurs à repenser leurs préjugés culturels et à explorer les définitions évolutives de l'art. Cette estampe en édition limitée est bien plus qu'une simple œuvre d'art : elle témoigne du dialogue permanent entre tradition et rébellion, et s'impose comme un incontournable pour les collectionneurs et les amateurs d'art.
$568.00
-
Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$759.00
-
Luke Chueh Revenge Is A Dish Vache Assiette en Céramique Objet d'Art par Luke Chueh
« La vengeance est un plat » - Impression numérique en édition limitée sur assiette en céramique, réalisée par le célèbre artiste de rue graffeur Luke Chueh. Né à Philadelphie, mais ayant grandi à Fresno, Luke Chueh (prononcé THU) a étudié le graphisme à l'Université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où il a obtenu une licence en art et design. Il a ensuite été embauché par la société Ernie Ball, en tant que graphiste-illustrateur interne, et a créé plusieurs designs primés. Ses travaux ont été publiés dans les annuaires de design de Communication Arts et de Print Magazine.
$244.00
-
Luke Chueh Revenge Is A Dish Dog Assiette en Céramique Objet d'Art par Luke Chueh
« La vengeance est un plat » - Impression numérique en édition limitée sur assiette en céramique, réalisée par le célèbre artiste de rue graffeur Luke Chueh. Né à Philadelphie, mais ayant grandi à Fresno, Luke Chueh (prononcé THU) a étudié le graphisme à l'Université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où il a obtenu une licence en art et design. Il a ensuite été embauché par la société Ernie Ball, en tant que graphiste-illustrateur interne, et a créé plusieurs designs primés. Ses travaux ont été publiés dans les annuaires de design de Communication Arts et de Print Magazine.
$244.00
-
Luke Chueh Revenge Is A Dish Pig Céramique Assiette Art Object par Luke Chueh
La vengeance est un plat - Impression numérique en édition limitée sur assiette en céramique, réalisée par le célèbre artiste de rue graffeur Luke Chueh. Né à Philadelphie, mais ayant grandi à Fresno, Luke Chueh (prononcé THU) a étudié le graphisme à l'Université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où il a obtenu une licence en art et design. Il a ensuite été embauché par la société Ernie Ball, en tant que graphiste-illustrateur interne, et a créé plusieurs designs primés. Ses travaux ont été publiés dans les annuaires de design de Communication Arts et de Print Magazine.
$244.00
-
Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$759.00
-
Shark Toof Revenge of the Misunderstood HPM Giclee Print par Shark Toof
« La revanche des incompris », édition limitée rehaussée à la main, impression giclée sur toile tendue, galerie wrap, par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée HPM de 25 exemplaires, signée à la main, 2013, format 12x16 pouces. Shark Toof est né et a grandi à Los Angeles, en Californie, où il a commencé à peindre des graffitis en 1985 avant d'obtenir son diplôme de l'Art Center College of Design. Sea Walls : Murals for Oceans est le premier mouvement du genre à contribuer à la protection des océans par le biais de l'art public et de l'activisme (ARTivisme). Le deuxième festival d'été annuel de PangeaSeed réunira plus de 25 artistes contemporains de renom du monde entier, qui collaboreront pour mettre en lumière les problèmes environnementaux urgents des océans, tout en sensibilisant et en inspirant les individus et les communautés à protéger l'écosystème le plus important de la planète : l'océan.
$575.00
-
Honmono Taiketsu Art Toy Panda inversé par Honmono Taiketsu
Sculpture de collection en vinyle Reverse Panda en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Honmono Taiketsu x Fools Paradise. Édition limitée 2022 à 499 exemplaires. Hauteur : 28 cm. Neuve en boîte. Motif : panda noir et blanc avec cadran de montre Rolex. Le rôle de Reverse Panda dans l'évolution du street art et du graffiti La sculpture en vinyle Reverse Panda, édition limitée, témoigne avec force de l'évolution du street art et du graffiti. Créée par l'artiste pop moderne de renom Honmono Taiketsu en collaboration avec Fools Paradise, cette pièce de collection de 2022 incarne la fusion entre l'esthétique du street art et l'appropriation de l'imagerie commerciale par le pop art. Limitée à 499 exemplaires, cette figurine de 28 cm est une création originale représentant un panda noir et blanc orné d'un cadran de montre Rolex. Elle est présentée en parfait état dans son emballage d'origine. Cette œuvre reflète le cadre conceptuel du pop art par l'utilisation d'éléments iconiques recontextualisés de manière inédite et stimulante. Le panda, animal souvent associé à la paix et à la tranquillité, est juxtaposé au symbole du luxe et de la précision horlogère. Ce contraste n'est pas seulement visuel ; il interroge les intersections entre la nature et les idéaux construits de statut et de richesse. En combinant ces éléments, Taiketsu et Fools Paradise critiquent la marchandisation des symboles naturels et culturels, un débat profondément ancré dans le discours du street art et du pop art contemporains. Le Panda inversé symbolise le caractère à la fois ludique et provocateur qui caractérise une grande partie du street art, du pop art et du graffiti. Cet objet défie les conventions et remet en question les limites de ce qui est traditionnellement perçu comme de l'art de collection. Par sa forme, l'œuvre transmet un récit à la fois accessible et complexe, s'adressant à un large public tout en invitant à une introspection sur les thèmes de la consommation, de l'identité et du passage du temps. Le panda inversé comme artefact culturel et icône de l'art moderne En tant qu'artefact culturel, la sculpture Reverse Panda en vinyle incarne l'esprit de notre époque, où les frontières entre art savant et culture populaire s'estompent. Cette pièce en édition limitée est autant un objet de collection qu'une œuvre d'art contemporain, arborant la signature distinctive de Honmono Taiketsu et le langage stylistique novateur de Fools Paradise. Son appartenance à une série limitée à 499 exemplaires renforce son attrait, créant un sentiment d'urgence et d'exclusivité souvent associé au marché de l'art. Le propos artistique de Reverse Panda s'enrichit par son commentaire sur l'anthropomorphisme animal dans la culture populaire et leur représentation dans l'industrie du luxe. Le cadran d'une montre Rolex, qui sert de tête à la figure, est un clin d'œil direct à l'obsession sociétale du temps et du luxe. Par sa posture, la sculpture interroge la relation souvent paradoxale que les humains entretiennent avec les animaux, symboles d'adoration et de protection, mais aussi d'exploitation et de marchandisation. La sculpture en vinyle Reverse Panda, en édition limitée, est une œuvre aux multiples facettes qui représente le point de convergence de divers courants artistiques et culturels. Elle constitue une réflexion sur l'état de l'art contemporain, un médium à travers lequel Honmono Taiketsu et Fools Paradise engagent un dialogue visuel avec le public. Par son design novateur et ses messages sous-jacents, cette œuvre contribue de manière significative au mouvement du Street Pop Art et du graffiti, reflétant sa nature dynamique et évolutive ainsi que sa capacité à commenter les complexités du monde contemporain. À travers le Reverse Panda, les artistes nous rappellent que l'art est le reflet de la société et un outil puissant pour la questionner et la comprendre.
$638.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Revolution Girl par WK Interact x Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Revolution Girl par WK Interact x Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 1 couleur sur papier d'art Speckletone Édition limitée Œuvre d'art Obey Pop Culture Artiste. 2007. Signée par WK Interact et Shepard Fairey - OBEY. Édition limitée à 250 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. Aucun tirage Obey/WK Revolution Girl de cette édition n'a été numéroté, et la moitié des œuvres de WK n'ont pas été signées ; les deux artistes ont signé celle-ci. Léger pli dans le coin inférieur droit. « Revolution Girl » est une collaboration fascinante entre Shepard Fairey, fondateur d'OBEY, et WK Interact, artiste reconnu pour son art urbain dynamique. Cette sérigraphie monochrome, réalisée en 2007, illustre la confluence de deux styles distincts qui ont façonné le langage visuel de l'art urbain et de la culture pop. Mesurant 45,7 x 61 cm et imprimée sur papier d'art Speckletone, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 250 exemplaires. Fait remarquable, cette sérigraphie est signée par les deux artistes, une rareté puisque toutes les sérigraphies de cette série n'ont pas été signées par WK Interact, et aucune n'est numérotée, ce qui confère à cette œuvre une exclusivité particulière. L'image est une représentation saisissante et contrastée qui traduit un sentiment d'urgence et de défi, caractéristique du travail de Fairey, mêlé à l'énergie cinétique de l'approche de WK Interact en matière d'art urbain. L'œuvre met en scène une figure affirmée et révolutionnaire, incarnant l'esprit de la contestation et de l'émancipation. Elle exprime l'essence même du street art : remettre en question les normes et inspirer le changement par une perturbation visuelle. Un léger pli dans le coin inférieur droit de l'estampe témoigne de son histoire et de son authenticité, un clin d'œil à la nature souvent éphémère et imprévisible du street art. En fusionnant leurs signatures artistiques distinctes, Fairey et WK Interact créent un récit à la fois politique et esthétique, faisant écho à l'intention première du pop art : brouiller les frontières entre art savant et culture populaire. « Revolution Girl » s'impose non seulement comme une œuvre d'art, mais aussi comme un artefact culturel qui capture l'esprit de son époque, où l'art est devenu un porte-voix du discours social et politique. Cette estampe témoigne de l'influence du street art sur la scène artistique contemporaine, marquant son évolution d'une forme marginale à une forme d'expression artistique reconnue et essentielle, qui interpelle le public.
$1,116.00
-
Cleon Peterson La révolution est une mère qui dévore ses enfants. Sérigraphie en tondo noir de Cleon Peterson.
La révolution est une mère qui mange ses enfants. Estampe sérigraphique Tondo noir de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords francs découpés à la main. Œuvre en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Impression sérigraphique circulaire. Le Tondo de Cleon Peterson : une exploration viscérale de la révolution L'œuvre de Cleon Peterson, « La révolution est une mère qui dévore ses enfants » (Tondo noir), capture l'essence même de la révolution : sa fureur transformatrice et son contrecoup cannibale. Cette sérigraphie en édition limitée de 2024 incarne avec force la violence cyclique inhérente aux bouleversements sociaux. Grâce à son esthétique contrastée caractéristique, Peterson invite à la réflexion sur le tumulte qui accompagne les changements systémiques. Mérites artistiques du Tondo noir de Peterson Limitée à une série de 100 exemplaires, chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée, soulignant l'exclusivité de cette œuvre d'art qui invite à la réflexion. Le tondo – une œuvre circulaire – mesure 61 x 61 cm, un format qui, historiquement, évoque la plénitude et l'infini, mais qui représente ici le cycle perpétuel de la ferveur révolutionnaire. Les bords frangés à la main du cercle, découpé dans un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m², rehaussent la qualité tactile de l'œuvre et renforcent son impact viscéral. Le choix du cercle est délibéré : rompant avec la tradition du format rectangulaire, il crée une expérience plus immersive et contemplative. Cette forme permet à la violence intérieure de se répandre dans toutes les directions, reflétant la nature dévorante du thème. L'œuvre de Peterson ne se contente pas d'être accrochée à un mur ; elle interpelle et enveloppe le spectateur dans son récit. Commentaire culturel à travers la sérigraphie de Peterson Dans « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir », Peterson met à nu les paradoxes de la révolte. Son utilisation du noir – associé à l’inconnu et souvent à la mort – crée un vide dans lequel les figures émergent et sont englouties. L’œuvre est une allégorie de la nature cyclique de l’histoire, où chaque soulèvement porte en lui les germes de sa propre destruction. Le contraste saisissant du noir et blanc dépouille la scène de tout romantisme, révélant la brutalité de la lutte pour le pouvoir. Elle touche au cœur même du pop art urbain et du graffiti, qui traitent souvent de vérités objectives et investissent l’espace public comme forum de dialogue. L’œuvre de Peterson pousse cette réflexion plus loin, inscrivant la voix brute et sans concession de la rue dans le contexte des beaux-arts. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir » est un poignant rappel de la danse perpétuelle entre l’ordre et le chaos. Cette œuvre incarne l'essence même de la démarche de Cleon Peterson en matière de street art, révélant les réalités souvent dérangeantes qui sous-tendent les sociétés humaines. À travers son travail, Peterson interpelle le spectateur, l'incitant à une réflexion plus profonde sur les enjeux sous-jacents des transformations culturelles et politiques.
$1,564.00
-
Cleon Peterson La révolution est une mère qui dévore ses enfants. Sérigraphie Bone Tondo de Cleon Peterson
La révolution est une mère qui mange ses enfants. Estampe sérigraphique Bone Tondo de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords francs découpés à la main. Œuvre en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Impression sérigraphique circulaire. Exploration du récit circulaire : « La révolution est une mère » de Cleon Peterson « La révolution est une mère qui dévore ses enfants », une sérigraphie de Cleon Peterson, transmet un message poignant grâce à son format circulaire unique. Cette édition limitée de 2024, composée de seulement 100 exemplaires signés et numérotés, illustre avec force la nature cyclique et souvent autodestructrice de la révolution. Cette œuvre, de 61 x 61 cm, est réalisée avec minutie sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² découpé à la main en cercles frangés, soulignant le contraste entre la délicatesse de sa présentation et la puissance de son propos. Symbolisme dans le Tondo de Cléon Peterson Le tondo, œuvre d'art circulaire, possède une riche histoire remontant à la Renaissance et symbolise souvent la perfection ou le divin. L'adaptation de ce format par Peterson à l'art urbain pop et au graffiti constitue un moyen inventif de saisir le mouvement perpétuel des conflits et des bouleversements sociaux. Le cadre circulaire invite le regard du spectateur à parcourir l'image, faisant écho à la nature cyclique et répétitive des luttes représentées. Tout en conservant la sobriété de la palette noir et blanc caractéristique de Peterson, l'estampe acquiert une nouvelle dimension grâce à sa forme, soulignant le cycle incessant des révolutions et leurs conséquences. Les figures à l'intérieur du tondo se livrent à des actes de violence et de domination, sans début ni fin clairement définis, une métaphore poignante des troubles souvent permanents du changement social. La résonance culturelle de l'œuvre de Peterson L'œuvre de Cleon Peterson se situe au carrefour de la réflexion culturelle et de l'expression artistique. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo d'os » est une création artistique et un commentaire sur la nature des mouvements sociaux et les schémas récurrents de l'histoire. Peterson confronte le spectateur au paradoxe de la révolution : à la fois nécessaire à l'évolution et destructrice par nature. Cette sérigraphie sur tondo contribue au débat actuel sur le rôle du pop art urbain dans le discours moderne. À l'instar des artistes de rue et des graffeurs qui l'ont précédé, Peterson utilise des formes d'expression publiques pour commenter les souffrances individuelles et les dilemmes sociétaux. Le tirage limité de cette œuvre, ainsi que la renommée de l'artiste, garantissent sa place dans le débat sur l'art contemporain pour les années à venir. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo d'os » de Cleon Peterson est une représentation saisissante de la nature perpétuelle des bouleversements sociaux. Elle nous rappelle avec force le pouvoir transformateur, mais souvent destructeur, de la révolution. Cette sérigraphie en édition limitée capture l'essence du pop art urbain et du graffiti, mêlant des formats artistiques historiques à des thèmes contemporains pour susciter la réflexion, encourager l'introspection et remettre en question le point de vue du spectateur sur les cycles du changement.
$1,564.00
-
Pat Riot Rick Austin Mad Magazine Brewers Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Rick Austin/Mad Magazine - Collage unique des Brewers, embelli à la main, technique mixte sur une carte de baseball vintage par Pat Riot. Carte vintage Topps MLB authentique, estampillée en 2014, technique mixte superposée, avec un style pop art rappelant Rick Austin/Mad Magazine - Brewers
$24.00
-
Mark Hammermeister Dessin au graphite original de Rick Grimes Chillin par Mark Hammermeister
Rick Grimes Chillin, dessin original au crayon graphite réalisé à la main sur papier d'art fin par Mark Hammermeister, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé de 2014 représentant Rick Grimes de la série télévisée Walking Dead en uniforme de police. Walking Dead comme sujet dans l'art urbain pop et le graffiti La série The Walking Dead est devenue une influence majeure du street art et du graffiti, inspirant les artistes à réinterpréter ses personnages, ses thèmes et son imagerie dystopique à travers une esthétique urbaine audacieuse. Comptant parmi les séries télévisées et les franchises de bandes dessinées les plus marquantes de l'ère moderne, son univers sombre et post-apocalyptique se prête naturellement au langage visuel du street art. Les thèmes de survie, de moralité et de chaos qui y sont abordés font écho à l'esprit rebelle du graffiti et des estampes urbaines d'inspiration pop, faisant de la série un sujet de prédilection pour les fresques, les sérigraphies et les œuvres au pochoir. Qu'il s'agisse de représenter ses personnages emblématiques ou de faire référence à ses thèmes obsédants de destruction et de résilience, les artistes se sont approprié la série comme un symbole de défi et de persévérance dans le paysage artistique contemporain. Personnages emblématiques et symbolisme visuel La série The Walking Dead est réputée pour ses personnages complexes et attachants, dont beaucoup sont devenus des icônes du street art et du graffiti. Des figures comme Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne sont fréquemment représentées sur des fresques murales de grande envergure et des sérigraphies en édition limitée, leurs visages étant réinterprétés grâce à des techniques de pochoir, des textures en demi-teintes et des aplats de couleurs audacieux. La violence de leur lutte pour la survie s'inscrit dans l'esthétique du street art urbain, où des visuels bruts et contrastés véhiculent une forte charge émotionnelle. De nombreux artistes intègrent des symboles religieux à leurs œuvres, faisant des personnages des saints ou des figures mythologiques, renforçant ainsi les thèmes du sacrifice et de la rédemption propres à la série. L'imagerie récurrente de crânes, de paysages dévastés et d'une typographie inquiétante accentue l'esthétique apocalyptique, conférant à chaque œuvre l'aspect d'un vestige d'un monde englouti par le chaos. Techniques artistiques du street art, du pop art et du graffiti De nombreux artistes du Street Pop Art et du graffiti utilisent la superposition de pochoirs, le collage d'affiches et la sérigraphie pour donner vie à l'univers de The Walking Dead dans les espaces urbains. Le contraste saisissant entre la vie et la mort dans la série se reflète dans des compositions en noir et blanc percutantes, des touches de rouge sang et des textures vieillies évoquant des affiches délabrées sur les murs des villes. L'utilisation d'encres métalliques et de vernis brillants apporte une touche contemporaine, élevant ces œuvres au-delà du graffiti traditionnel pour en faire des estampes d'art. Certaines fresques mêlent portraits réalistes et éléments de bande dessinée exagérés, reflétant les origines graphiques de la franchise tout en préservant la liberté d'expression du street art. L'intégration de textes tirés de la série, souvent en caractères gras et vieillis, rappelle les luttes existentielles des personnages et les angoisses du monde réel qui font écho aux thèmes dystopiques de la série. Impact culturel et pertinence artistique La série The Walking Dead a marqué durablement le street art et le graffiti en devenant une puissante métaphore de la survie, de l'effondrement de la société et de la résilience humaine. Sa présence dans les fresques murales, les sérigraphies et les œuvres multimédias témoigne de sa capacité à toucher un public bien au-delà du petit écran, influençant une culture visuelle nourrie par la rébellion et la réinvention. Les artistes continuent de réinterpréter son imagerie, utilisant ses thèmes pour commenter des problématiques contemporaines telles que l'isolement, la peur et la lutte pour l'espoir dans un monde fracturé. L'impact visuel persistant de The Walking Dead dans le street art en fait une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui cherchent à capturer l'émotion brute et viscérale qui caractérise à la fois la série et le mouvement artistique urbain.
$340.00
-
Chaz Bojorquez Sérigraphie PP droite par Chaz Bojorquez
Sérigraphie Right PP de Chaz Bojorquez, impression sérigraphique 8 couleurs réalisée à la main sur papier d'art Stonehenge 250 g/m², édition limitée, art pop urbain et graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2016, signée et marquée PP, édition limitée, format 20x25 La fusion distinctive dans « Right PP » de Chaz Bojorquez « Right PP » de Chaz Bojorquez est un exemple saisissant de la rencontre entre le pop art urbain et le graffiti. Créée en 2016, cette sérigraphie artisanale en huit couleurs sur papier Stonehenge Art Paper 250 g/m² représente une distillation raffinée de l'engagement de plusieurs décennies de l'artiste envers la culture visuelle urbaine. Cette édition limitée, marquée « Épreuve d'imprimeur » (PP), est une pièce de collection rare dans l'œuvre de Bojorquez, témoignant de sa maîtrise de la sérigraphie. Cette technique permet une application précise et vibrante de couleurs riches, jouant sur la texture et la profondeur. L'œuvre incarne le style caractéristique de Bojorquez, profondément ancré dans la tradition du graffiti Cholo de l'est de Los Angeles. Son écriture, souvent comparée à la calligraphie asiatique, possède une fluidité et une grâce qui contrastent avec les environnements souvent rudes dont elle est issue. Les lettres s'entrelacent et fusionnent en des formes à la fois abstraites et d'une grande précision, incarnant le lien de l'artiste avec son héritage culturel et le vaste lexique du street art. Dans « Right PP », ces inscriptions sont réalisées avec la précision que permet la sérigraphie, offrant à Bojorquez la possibilité d'explorer les subtilités de la lumière et de l'ombre, de la profondeur et du volume. La contribution de Chaz Bojorquez à l'art urbain et à ses cultures Chaz Bojorquez n'est pas seulement un artiste ; il est un chroniqueur de la vie urbaine et un porte-parole de son esprit. La portée de « Right PP » dépasse son attrait visuel, s'inscrivant dans la riche trame de la culture de rue. Bojorquez milite depuis longtemps pour la reconnaissance du graffiti comme une forme d'art à part entière, et son œuvre joue un rôle crucial dans l'évolution des mentalités. À travers son art, il transmet des récits d'identité, de communauté et de résistance, en les inscrivant dans le médium accessible de la sérigraphie. Le format de l'œuvre, 51 x 63,5 cm, est significatif : il offre une forte présence visuelle tout en restant suffisamment intimiste pour inviter à une observation attentive. La mention « PP » indique non seulement le statut de l'estampe au sein de l'édition, mais aussi l'approbation de Bojorquez quant à la fidélité de l'œuvre à sa vision artistique. Ainsi, chaque estampe porte en elle un fragment de l'histoire et de l'évolution du street art à Los Angeles et au-delà. L'attrait durable du « PP de droite » L'attrait durable de « Right PP » réside dans sa capacité à se situer au carrefour du street art et des beaux-arts. La maîtrise de la sérigraphie par Bojorquez permet à l'œuvre d'appartenir harmonieusement à ces deux univers. Ses estampes sont recherchées par les collectionneurs qui apprécient les subtilités de l'esthétique urbaine et le savoir-faire de la gravure. Tirée en édition limitée, cette pièce particulière immortalise un moment où un artiste connu pour ses créations éphémères s'est tourné vers un médium promettant la pérennité. L'œuvre de Chaz Bojorquez, notamment à travers des estampes comme « Right PP », jette des ponts entre des communautés artistiques souvent distinctes. Elle remet en question l'idée que le graffiti soit une sous-culture ou un acte de rébellion passager. Bojorquez l'inscrit plutôt dans un dialogue plus vaste sur l'art, la culture et la société. Ce dialogue gagne en pertinence à mesure que le street art et le graffiti investissent les galeries d'art traditionnelles et conquièrent le cœur d'un public plus large. L'héritage artistique de Chaz Bojorquez L'héritage artistique de Chaz Bojorquez est cimenté non seulement par ses fresques et ses œuvres publiques, mais aussi par ses estampes, qui permettent à son art de toucher un public plus large. « Right PP » témoigne de son influence durable sur la scène artistique de Los Angeles et le mouvement mondial du street art. Son style unique, qui a influencé d'innombrables artistes, continue de résonner à travers les couches de peinture sur les murs de la ville et les trames minutieusement réalisées de ses estampes. L'importance de « Right PP » et d'œuvres similaires réside dans leur capacité à capturer l'esprit d'un lieu et d'une époque, tout en abordant des thèmes universels tels que l'identité, l'expression et l'expérience humaine. Les estampes de Bojorquez ne sont pas de simples reproductions, mais les témoins d'une vie consacrée à l'art et à la communauté. Chaque œuvre raconte une histoire, et « Right PP » est un chapitre du récit plus vaste du pop art et du graffiti – un récit que Chaz Bojorquez continue d'écrire à chaque coup de pinceau et à chaque passage de sa raclette.
$845.00
-
Handiedan Anneaux de Saturne en bleu orné #2 HPM Giclee Print par Handiedan
Anneaux de Saturne en bleu - Œuvre embellie n° 2, impression giclée HPM en édition limitée sur papier chiffon de coton gravure 315 g/m² par l'artiste de la culture pop Handiedan. Tirage HPM édition limitée 2022, signé et numéroté, 5 exemplaires uniques. Format : 42 x 56 cm (16,5 x 22 pouces). Impression d'art giclée avec embellissements à la main et réalité augmentée. Papier chiffon de coton 315 g/m². Signé et numéroté. Logo en relief. Sceau à la cire chaude. Édition limitée à 5 exemplaires. 2022. Réalité augmentée : https://vimeo.com/729243634 . Utilise l' application Artivive . Anneaux de Saturne en bleu – Illustration n° 2 par Handiedan (Art urbain pop et graffiti) « Anneaux de Saturne en bleu – Orné n° 2 » est une estampe giclée HPM ornée à la main, créée en 2022 par l’artiste néerlandaise Handiedan, figure emblématique de la pop culture. Connue pour ses collages foisonnants mêlant figures pin-up classiques, iconographie monétaire et esthétique baroque, Handiedan nous offre ici une nouvelle composition d’une grande richesse conceptuelle et d’une complexité remarquable. Cette œuvre en édition limitée, au format 42 x 56 cm, est imprimée sur papier chiffon de coton 315 g/m², ornée d’embellissements appliqués à la main, signée et numérotée, estampillée d’un sceau de cire et enrichie d’une expérience de réalité augmentée interactive. Figurant parmi les cinq seuls exemplaires HPM de cette édition, cette œuvre propose une exploration hypnotique de la féminité, de la monnaie et de la géométrie cosmique, réunies dans une symphonie visuelle qui brouille les frontières entre élégance historique et culture urbaine. Fragmentation et forme féminine Au cœur de « Anneaux de Saturne en bleu » se trouve une figure féminine fragmentée, représentée dans des tons de gris évoquant la photographie et la gravure anciennes. Découpée en une spirale de croissants et de segments symétriques, la silhouette se déploie visuellement au centre de la composition, telle un ruban céleste. Cette technique perturbe la perception d'ensemble du spectateur, l'obligeant à repenser la construction de la beauté, de l'identité et du désir à travers les médias et la mémoire. Le motif en spirale imite les anneaux planétaires, soulignant la référence cosmique du titre et invitant à des interprétations plus larges sur les cycles de contrôle, de regard et de répétition. Intégrés à ce mouvement céleste, des éléments graphiques inspirés des billets de banque, des motifs architecturaux et des symboles calligraphiques amplifient le contraste entre l'intimité corporelle et la formalité institutionnelle. Motifs monétaires et symboles culturels dans les récits populaires L'utilisation récurrente par Handiedan de motifs monétaires remplit une double fonction : elle renvoie à la fois aux systèmes de valeurs et à la standardisation visuelle. Dans « Rings of Saturn in Blue », des motifs inspirés de billets de banque européens anciens enveloppent la figure comme un cadre décoratif et une prison symbolique. Textures en relief, chiffres, sceaux et volutes ornementales encadrent le sujet comme s'il figurait sur un billet, à la fois marchandisé et vénéré. Des illustrations de corail, des annotations manuscrites en marge et de petits croquis figuratifs ponctuent la composition, renforçant l'idée du collage comme une conscience stratifiée. Ces petites interventions – tantôt ludiques, tantôt mystérieuses – sont la manière dont Handiedan imprègne l'œuvre de moments de résonance personnelle et de provocation conceptuelle. La juxtaposition d'une structure rigide et d'ornements dessinés à la main capture l'essence du Street Pop Art et du graffiti, où la beauté est souvent subversive et le sens émerge du contraste. Réalité augmentée et artisanat fait main Chaque estampe de l'édition « Anneaux de Saturne en Bleu » est une HPM (multiple peinte à la main), rehaussée personnellement par l'artiste et accompagnée d'une intégration de réalité augmentée. Cette double présence analogique et numérique enrichit l'expérience du spectateur, permettant aux éléments interactifs de se déployer via un appareil de réalité augmentée tout en préservant l'intégrité tactile de l'œuvre physique. Le papier chiffon de coton de 315 g/m² offre une surface texturée idéale pour la superposition, préservant la finesse des détails de l'impression giclée tout en mettant en valeur les ajouts picturaux. L'estampe est gaufrée du logo Handiedan et scellée à la cire chaude, attestant de son authenticité et de son caractère unique. Dans le contexte du Street Pop Art et du Graffiti, « Anneaux de Saturne en Bleu » représente un sommet dans la fusion du savoir-faire artisanal, de la superposition conceptuelle et des technologies d'avant-garde. Elle invite les spectateurs à explorer les thèmes du genre, des valeurs et de la mémoire, tout en s'affirmant comme un objet visuel singulier empreint de puissance, de rythme et d'évolution.
$1,100.00
-
Ana Bagayan Ondulations dans l'Hyperspace Giclee Print par Ana Bagayan
Ondulations dans l'hyperespace, œuvre d'art pop street, tirage giclée en édition limitée sur papier beaux-arts, par l'artiste moderne de graffiti urbain Ana Bagayan. Signée et numérotée 2013, « Ondulations dans l'hyperespace » d'Ana Bagayan : une jeune extraterrestre en robe courte et fluide se tient suspendue, entourée d'une galaxie peinte d'étoiles, d'amas et de vide. Tirage d'art Giclée en édition limitée de la célèbre artiste Ana Bagayan.
$159.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impression typographique « Rise Above Bird » par Shepard Fairey - OBEY
Estampe typographique Rise Above Bird de Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main sur papier d'art en coton crème, édition limitée, œuvre d'art d'un artiste de la culture pop. Édition limitée 2021, signée et numérotée, à 450 exemplaires. Impression typographique 13x10 pouces représentant un oiseau volant avec une fleur et le texte « Rise Above ». « The Rise Above Bird » est une variation simple sur le thème de la colombe blanche de la paix avec un rameau d'olivier, mais les gentils ne s'habillent pas toujours en blanc ! « Rise Above » est un appel à emprunter la voie de la sagesse, en référence à l'une de mes chansons préférées de Black Flag. La paix, c'est du punk radical ! – Shepard Fairey – OBEY. L'estampe typographique « Rise Above Bird » de Shepard Fairey s'impose comme une œuvre marquante, un commentaire visuel saisissant dans le domaine du street art et du pop art. Tirée à la main en édition limitée sur papier d'art crème en coton, cette œuvre témoigne du talent de Fairey pour allier messages forts et imagerie iconique. Limitée à 450 exemplaires, chaque pièce est signée et numérotée par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et son caractère de collection. L'estampe, mesurant 33 x 25 cm, représente un oiseau en plein vol, portant une fleur – un symbole qui s'éloigne de la traditionnelle colombe blanche de la paix. L'image se détache sur un fond d'éléments stylisés et sur les mots « Rise Above », une devise encourageante et un hommage à la chanson préférée de l'artiste, du groupe Black Flag. Cette œuvre symbolise le travail plus vaste de Fairey, qui explore souvent les thèmes de la rébellion et de la paix, une juxtaposition au cœur de nombreux graffitis et œuvres de street art. L'expression « s'élever au-dessus » ne suggère pas simplement une ascension sociale ; c'est un appel idéologique, incitant les spectateurs à dépasser l'ordinaire, à surmonter l'adversité et à rejeter la complaisance. Le talent de Fairey réside ici non seulement dans l'attrait visuel de l'œuvre, mais aussi dans sa capacité à susciter la réflexion et à inspirer l'action. L'influence de Shepard Fairey sur le street art et le graffiti contemporains est indéniable. Ses œuvres sont imprégnées de sous-entendus politiques et sociaux, appelant à remettre en question l'ordre établi et prônant une forme radicale de paix, en accord avec l'éthique punk. « L'Oiseau s'élever au-dessus » témoigne de la vision constante de Fairey, qui a consolidé sa place de figure incontournable de l'art contemporain. Cette œuvre constitue une affirmation forte dans le débat actuel sur le pouvoir de l'art à engendrer le changement et sur le rôle de l'artiste dans une société qui a souvent besoin d'être incitée à regarder au-delà des apparences.
$552.00
-
D*Face- Dean Stockton Rise Above Peinture en aérosol originale par D * Face - Dean Stockton x Shepard Fairey
Rise Above, une œuvre d'art unique en son genre, mêlant collage, peinture en aérosol et sérigraphie sur papier beaux-arts, réalisée par les légendes du graffiti D*Face et Shepard Fairey. 2021. Signé en bas à droite au dos par les deux artistes. Collage original réalisé à partir de captures d'écran d'archives et de peinture aérosol. Encadré en hêtre teinté noir. 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 po). Riot D*Face Ruined My Day L'essence collaborative de D*Face et Shepard Fairey L'œuvre intitulée « Rise Above » témoigne avec force de la synergie entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : DFace et Shepard Fairey. Ce collage original, composé de sérigraphies d'archives et de peinture aérosol sur papier d'art, exprime avec puissance le commentaire socio-politique qui caractérise le travail des deux artistes. Signée par DFace et Shepard Fairey en 2021, l'œuvre est encadrée dans un cadre en hêtre teinté noir, mesurant 54 x 48 cm, et porte l'esprit de rébellion et de résistance qui définit l'œuvre des deux artistes. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey pour « Rise Above » marque un tournant dans l'histoire du street art. Chacun a contribué de manière significative à l'évolution du graffiti et du street art, et leur collaboration sur cette œuvre est un dialogue entre deux voix distinctes partageant des intérêts thématiques communs. Le titre de l'œuvre, « S'élever au-dessus », résume l'essence même de la philosophie commune des artistes : un appel à transcender le statu quo et à remettre en question les normes sociales par l'art. « S'élever au-dessus » est une œuvre magistrale, fruit d'un subtil mélange de techniques. Chaque couche de collage, de peinture aérosol et de sérigraphie contribue à la profondeur et à la texture de la pièce. Les sérigraphies d'archives font écho aux œuvres passées des artistes, instaurant ainsi une continuité et un héritage au sein de leur travail. La peinture aérosol apporte une dimension brute et viscérale, rappelant leurs interventions dans la rue, tandis que la sérigraphie confère précision et complexité. Cette combinaison de méthodes aboutit à une œuvre d'une grande richesse visuelle et conceptuelle. Iconographie et message dans « S'élever au-dessus » L'iconographie de « Rise Above » est riche de sens. L'œuvre présente un portrait caractéristique du style de D*Face, évoquant l'esthétique des bandes dessinées et les motifs squelettiques qu'il emploie fréquemment. Ce personnage tient une pancarte où l'on peut lire « DFace Ruined My Day », une déclaration autoréférentielle jouant avec le nom de l'artiste et sa réputation de subversif. L'influence de Shepard Fairey est manifeste dans les éléments typographiques audacieux et l'imagerie de style propagandiste qui incitent les spectateurs à questionner l'autorité et les structures de pouvoir. L'impact socio-politique de « Rise Above » est à la fois actuel et intemporel. En fusionnant leurs styles respectifs, D*Face et Shepard Fairey ont créé une œuvre qui aborde les enjeux socio-politiques contemporains tout en restant pertinente pour les générations futures. L'appel à « s'élever au-dessus » lancé par l'œuvre est un message universel d'émancipation, encourageant les spectateurs à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. La collaboration entre ces deux artistes nous rappelle le rôle puissant que l'art peut jouer pour susciter la réflexion et inspirer le changement. L'héritage de « S'élever au-dessus » dans l'art urbain « Rise Above » s'inscrit dans la lignée du street art en illustrant le potentiel de la collaboration au sein de ce genre. Le partenariat entre D*Face et Shepard Fairey démontre comment les artistes peuvent s'unir pour amplifier leur message et leur impact. Ces deux artistes ayant joué un rôle déterminant dans la reconnaissance du street art par le grand public, cette œuvre témoigne également de la maturité de cet art en tant que forme d'art à part entière, capable de transmettre des récits complexes et de susciter de fortes émotions. « Rise Above » est une œuvre saisissante qui incarne l'esprit rebelle du pop art et du graffiti. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey atteste du pouvoir de l'art à communiquer, à interpeller et à inspirer. La complexité de l'œuvre, tant sur le plan technique que symbolique, offre une expérience visuelle riche et un message poignant qui résonne avec les valeurs fondamentales du street art. L'exposition « Rise Above », toujours appréciée des amateurs d'art et des collectionneurs, constitue une contribution importante au discours sur l'art contemporain, nous rappelant le pouvoir transformateur de la collaboration artistique.
$7,290.00
-
Erik Otto Sérigraphie Rise Above par Erik Otto
Sérigraphie artisanale en édition limitée « Rise Above » à 4 couleurs sur papier Stonehenge blanc brillant 250 g/m² par Erik Otto, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie 4 couleurs signée « Rise Above » (2019), 40,6 x 50,8 cm, papier Stonehenge 250 g/m² blanc éclatant. Édition limitée à 100 exemplaires.
$159.00
-
JC Richard Rise of the Planet of the Apes Sérigraphie par JC Richard
La Planète des Singes : L'Affrontement - Édition Limitée - Sérigraphie Manipulée à la Main en 1 Couleur sur Papier Beaux-Arts par JC Richard, Artiste de Rue Graffiti, Art Pop Moderne. Mesurant chacune 18" x 24", ces impressions ont nécessité 8 écrans et 9 couleurs pour capturer leur éclat sur le papier French Pop-Tone Berrylicious de 100# c stock utilisé, et la vue arrière du personnage est imprimée au verso de l'impression.
$134.00
-
Risk Rock RISK-OLEUM Rouge Signé The Canmans 213 Art Toy par Risk Rock x Comikaze
Figurine d'art en vinyle signée RISK-OLEUM Red Dawn of The Canmans Artist Edition 213 par Risk Rock x Comikaze, édition limitée, sculpture de collection, œuvre d'art de l'artiste de rue graffiti pop. Figurine Riskoleum, neuve en boîte, signée sur la boîte. Édition limitée à 200 exemplaires. Format : 10 x 18 cm. Figurine d'art en vinyle estampillé Riskoleum . Mad Society Kings, Art Work Rebels, Angels Will Rise, West Coast Artists (AWR/MSK/TSL/WCA), artiste de rue et de graffiti Risk Rock. Figurine en vinyle avec bras articulés et toit amovible révélant un compartiment de rangement. Œuvre signée RISK-OLEUM Red Canman 213 par Risk Rock, dans la catégorie Street Pop Art et Graffiti. La figurine RISK-OLEUM Red Canman 213 Artist Edition, signée par l'artiste, est une pièce de collection en vinyle créée en 2013 par Kelly Graval, alias Risk Rock, graffeur de Los Angeles. Sortie en partenariat avec Comikaze, cette pièce rare, éditée à seulement 200 exemplaires, arbore la signature de Risk sur sa boîte, ce qui en fait un objet de collection recherché par les amateurs de figurines inspirées du graffiti. Conçue pour ressembler à une bombe aérosol classique, animée par des bras, des pieds et un couvercle amovible, la figurine fusionne fonction sculpturale et langage visuel de la culture graffiti. Mesurant environ 18 cm et réalisée en vinyle, la figurine RISK-OLEUM rend hommage aux outils du graffiti tout en incarnant un personnage stylisé à l'identité urbaine affirmée. Cette édition particulière, baptisée 213 Risk Rock Red, fait non seulement référence à l'indicatif régional de Risk, mais consacre également l'œuvre comme une représentation physique de son héritage dans le Street Pop Art et le Graffiti. Langage graphique, fonctionnalités et emballage Cette figurine en vinyle s'inspire directement de l'esthétique des marques de peinture en aérosol traditionnelles, tout en intégrant l'iconographie personnelle de Risk. Un motif à carreaux rouges orne la partie centrale, imitant le branding de produits et faisant référence aux influences punk et au style graffiti de la côte ouest américaine. Les gants rouge sang, les pieds éclaboussés de peinture et l'icône du diable malicieux sur le devant confèrent à la figurine une présence affirmée. Ses bras articulés et sa casquette amovible révèlent un intérieur creux, lui permettant de servir à la fois de sculpture et d'objet de rangement. L'emballage de cette édition spéciale renforce son statut : la figurine est présentée dans une boîte imprimée personnalisée intitulée « Dawn of The Canmans », ornée du tag audacieux de Risk, transformant ainsi la boîte en une œuvre d'art à part entière. Ces éléments de design illustrent comment forme, message et potentiel de collection s'unissent dans le genre Street Pop Art et Graffiti. Affiliations et importance culturelle des groupes de graffeurs Risk Rock est une figure emblématique du graffiti à Los Angeles et membre fondateur de plusieurs crews parmi les plus respectés de la région, dont AWR (Art Work Rebels), MSK (Mad Society Kings), WCA (West Coast Artists) et TSL (The Seventh Letter). Son apport à la culture graffiti s'étend sur plusieurs décennies et comprend des occupations d'autoroutes, des fresques murales de grande envergure, des expositions d'art contemporain et des collaborations avec des designers. Cette figurine incarne cette histoire, avec des références aux crews de Risk mises en évidence au dos. L'inclusion de plusieurs noms de crews fait de ce Canman bien plus qu'un simple jouet : une véritable archive miniature de l'histoire du graffiti de la côte ouest américaine. Chaque détail reflète le rôle de Risk en tant qu'innovateur et historien du mouvement. Statut d'édition limitée et pertinence pour les collectionneurs Édition limitée à 200 exemplaires numérotés et signés, la figurine RISK-OLEUM Red Canman 213 revêt une valeur considérable sur le marché de l'art de collection. Son emballage authentifié par l'artiste, son design fonctionnel et ses références culturelles profondes en font une pièce très recherchée par les collectionneurs d'objets liés au graffiti, de figurines en vinyle et de sculptures pop. Véritable artefact, elle fusionne l'héritage du graffiti à la bombe aérosol avec l'univers en pleine expansion du street art et du graffiti. Avec son design interactif unique et ses racines culturelles, cette figurine incarne la fusion entre tradition urbaine et art contemporain. La capacité de Risk à naviguer avec aisance entre la rue, les galeries et le monde des objets d'art est parfaitement retranscrite dans cette édition, offrant aux collectionneurs une pièce authentique et stylisée de l'histoire du graffiti.
$350.00 $300.00
-
Risk Rock Figurine en vinyle RISK-OLEUM Red The Canmans 213 par Risk Rock x Comikaze
RISK-OLEUM Red Dawn of The Canmans Artist Edition 213 Vinyl Art Toy par Risk Rock x Comikaze Limited Edition Collectible Sculpture Figure Fine Artwork par Graffiti Pop Street Artist. Figurine Riskoleum, édition limitée 2013 à 200 exemplaires. Format 10 x 18 cm. Neuve en boîte. Figurine d'art en vinyle estampé, signée Riskoleum . Mad Society Kings, Art Work Rebels, Angels Will Rise, West Coast Artists (AWR/MSK/TSL/WCA), artiste de rue et de graffiti Risk Rock. Figurine en vinyle avec bras articulés et toit amovible révélant un compartiment de rangement. RISK-OLEUM Red Canman 213 Artist Edition par Risk Rock, une œuvre d'art pop et graffiti de rue. L'icône du graffiti de Los Angeles, Risk, a conçu la figurine Canman rouge en vinyle Risk-Oleum 213 Risk Rock, une création exclusive pour le Stan Lee's Comikaze 2013. Limitée à 200 exemplaires, cette figurine fait partie de la série The Canmans, initialement créée par Tyke, également graffeur à Los Angeles, qui célèbre la culture graffiti à travers des figurines en vinyle inspirées des bombes de peinture. La RISK-OLEUM Red Canman 213 Artist Edition est une sculpture en vinyle de 2013 conçue par le légendaire graffeur Kelly Graval, alias Risk Rock, en collaboration avec Comikaze. Produite en édition limitée à seulement 200 exemplaires, cette œuvre d'art de 10 x 18 cm transforme la classique bombe de peinture Rust-Oleum en un personnage de collection entièrement articulé. Cette figurine possède des bras mobiles, un corps creux avec un bouchon amovible et un logo illustré inspiré de la culture graffiti et de l'iconographie de consommation américaine. Appartenant à la série originale The Canmans, elle se distingue par son mélange de forme nostalgique, de fonctionnalité et d'esthétique sculpturale contemporaine. Créée en hommage aux outils du graffiti et à la culture dont il est issu, l'édition RISK-OLEUM Red occupe une place unique dans le développement du Street Pop Art et du graffiti en tant que mouvement sculptural légitime. Forme, fonction et iconographie du graffiti La figurine RISK-OLEUM rend hommage à la marque Rust-Oleum, incontournable du graffiti depuis des décennies. Risk Rock réinvente la bombe aérosol en un personnage à part entière, avec des bras trempés dans de la peinture rouge, un diabolique et le slogan culte « Stop Rust » stylisé en graffiti dégoulinant. L'inscription « 213 Risk Rock Red » figure sur le devant de la bombe, une référence directe aux origines de Risk à Los Angeles et à son style visuel rebelle. La figurine arbore des références aux crews AWR, MSK, TSL et WCA, constituant ainsi une véritable histoire visuelle codée du graffiti de la côte ouest américaine. Ce qui semble être un simple gadget recèle en réalité des codes culturels que seuls les initiés comprennent pleinement, faisant de cette pièce un objet de collection et un hommage subtil à des décennies d'influence urbaine. Production vinyle en édition limitée et attrait pour les collectionneurs Fabriquée en vinyle souple et présentée dans un emballage vitrine personnalisé intitulé « Dawn of The Canmans », cette figurine brouille les frontières entre objet d'art et sculpture. Son intérieur creux lui confère interactivité et fonctionnalité, tandis que son bouchon de bombe aérosol amovible ajoute du relief. Limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde, chacun numéroté, cette figurine devient non seulement une œuvre d'art, mais aussi un objet de collection lié à l'héritage de la culture urbaine. Sa rareté et son authenticité sont renforcées par les marquages officiels du crew et par le fait que sa conception a été réalisée directement par Risk lui-même. Ces attributs lui permettent d'accéder au domaine des beaux-arts tout en conservant l'humour, l'énergie et le style brut du graffiti. Contrairement aux jouets pop produits en masse, cette édition a une valeur intrinsèque en tant que création artisanale imprégnée de culture, offrant aux collectionneurs une pièce à la fois personnelle et iconique. Le rôle de Risk Rock dans le street art, le pop art et le graffiti Kelly Graval, plus connu sous le nom de Risk, est une figure emblématique du graffiti américain depuis le début des années 1980. Basé à Los Angeles, il fut parmi les premiers à peindre les ponts autoroutiers, les trains de marchandises et les panneaux publicitaires de la côte ouest. Son travail au sein de la série Canmans s'inscrit dans la continuité de sa tradition qui consiste à fusionner l'écriture stylistique avec la sculpture, la mode et les produits dérivés, redéfinissant ainsi la manière dont le graffiti peut être collectionné et exposé. RISK-OLEUM Red est un exemple concret de cette fusion : il incarne la culture de la bombe aérosol, l'esprit graffiti et le design de jouets en une seule pièce. Ce jouet d'art est à la fois une sculpture fonctionnelle qui raconte l'histoire matérielle du graffiti tout en affirmant sa place parmi les objets d'art de collection contemporains. La série Canmans, et notamment des éditions comme celle-ci, prouve que le street art et le graffiti ne se limitent pas aux murs, mais peuvent s'exprimer avec autant de force en trois dimensions.
$250.00
-
Risk Rock ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$242.00
-
Risk Rock Riskoleum Single Can AP HPM Sérigraphie par Risk Rock
Riskoleum Single Can AP Édition Limitée Sérigraphie Embellie à la Main sur Papier Épais par Risk Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Riskoleum Single Can, 2020. Sérigraphie sur papier épais 28 x 20 cm. Chaque exemplaire est rehaussé et signé à la main au crayon par Risk. Épreuve d'artiste
$213.00
-
Risk Rock SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$470.00
-
Ben Frost Ritalin Scar Archival Print par Ben Frost
Tirage d'art en édition limitée, pigment d'archivage, sur papier photo coton chiffon 310 g/m², par l'artiste Ben Frost, légende du street art pop graffiti. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires, 2022. Œuvre d'art de 12 x 12 pouces, signée, édition 2022 de 50 exemplaires « Ritalin Scar ». Impression numérique d'archives sur papier Bauhaus Photo Rag 100 % coton 310 g/m². Gaufrée, signée et numérotée par l'artiste. 30 cm x 30 cm (12 x 12 pouces), sans cadre. Cicatrice Ritalin par Ben Frost : Une fusion saisissante de culture pop et de produits pharmaceutiques dans l’art urbain pop et le graffiti. « Ritalin Scar » de Ben Frost est une œuvre marquante du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Sortie en 2022, cette impression d'art pigmentaire de haute qualité est réalisée sur papier Bauhaus Photo Rag 100 % coton de 310 g/m², un matériau reconnu pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles. Mesurant 30 cm x 30 cm (12 x 12 pouces sans cadre), cette œuvre fait partie d'une édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires. Chaque tirage est individuellement estampillé, signé et numéroté par Ben Frost, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. En superposant la figure menaçante de Scar, du « Roi Lion » de Disney, sur une boîte de Ritalin LA aplatie, Frost invite le spectateur à un dialogue provocateur sur les perceptions sociétales du contrôle, des médicaments et de la perversité, à travers le langage visuel de la culture pop. Le processus artistique et les thèmes provocateurs de Ritalin Scar Ben Frost, artiste australien reconnu pour son style subversif et provocateur, utilise des personnages familiers et des marques de consommation pour livrer un commentaire social incisif. Dans Ritalin Scar, il choisit stratégiquement Scar, personnage connu pour sa ruse et sa traîtrise, et le juxtapose à un emballage pharmaceutique destiné à réguler le comportement. Cette association invite à une réflexion critique sur la manière dont la société perçoit et gère la déviance, notamment chez les enfants. L'utilisation d'une technique d'impression numérique d'archivage garantit la vivacité des couleurs et la netteté des lignes, préservant ainsi l'impact immédiat de l'œuvre. En détournant des emballages du monde réel en support, Frost met en lumière la relation complexe entre consumérisme et identité personnelle, un thème profondément ancré dans la tradition du street art, du pop art et du graffiti. L'influence de Ben Frost sur l'art urbain pop et le graffiti contemporains Ben Frost s'est forgé une réputation internationale grâce à son langage visuel provocateur qui remet en question les normes sociales et la culture de consommation. Son œuvre mêle souvent des éléments publicitaires, pharmaceutiques et des images de dessins animés populaires, rendant son style immédiatement reconnaissable. À travers des œuvres comme « Ritalin Scar », Frost affirme que le street art et le graffiti constituent une plateforme essentielle pour aborder des sujets controversés. Sa manipulation de l'imagerie de la culture populaire bouleverse les récits traditionnels associés à ces personnages et produits, les transformant en symboles d'un commentaire social plus large. L'œuvre de Frost capture l'esprit de rébellion et de critique qui caractérise le street art et le graffiti, démontrant sa capacité à susciter la réflexion et à alimenter le débat à une époque de saturation médiatique croissante. L'importance des tirages en édition limitée comme Ritalin Scar Posséder une édition limitée comme « Ritalin Scar » offre aux collectionneurs une œuvre tangible de critique culturelle contemporaine. L'association du papier photo Bauhaus 310 g/m² et de l'impression numérique d'archivage garantit une finition digne d'un musée, respectant la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun estampillé, signé et numéroté par Ben Frost, cette œuvre rare acquiert une valeur et une importance particulières. Le street art, le pop art et le graffiti se caractérisent par l'exclusivité et l'authenticité, des qualités qui imprègnent chaque aspect de cette pièce. « Ritalin Scar » met non seulement en lumière le style distinctif de Frost, mais capture également la tension persistante entre culture pop, influence pharmaceutique et autonomie individuelle, ce qui en fait une œuvre phare des collections de pop art et de street art contemporains.
$650.00
-
Cleon Peterson Sérigraphie « Rivière de sang et d'os » de Cleon Peterson
Sérigraphie « River of Blood Bone » de Cleon Peterson, tirée à la main en 2 couleurs sur papier d'art Coventry Rag à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires (2023). Œuvre d'art de format 18x24, sérigraphie représentant 3 femmes nues stylisées, déprimées, tristes ou confuses dans une rivière. « River of Blood Bone » de Cleon Peterson marie avec une grande fluidité la brutalité des émotions humaines à l'élégance abstraite de la sérigraphie. Imprimée sur un papier d'art Coventry Rag à grain frangé, cette œuvre se révèle une remarquable illustration de ce que le pop art, le street art et le graffiti modernes cherchent à exprimer. L'impression bicolore, réalisée à la main, captive immédiatement le regard, suscitant à la fois réflexion et admiration. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre présente trois femmes nues stylisées, incarnant la tristesse, la confusion et peut-être une soif de clarté. Leur présence au milieu du fleuve devient une puissante métaphore des courants imprévisibles de la vie, parfois bouleversants, et des émotions profondes qui les traversent. Les contrastes de couleurs amplifient non seulement le drame, mais révèlent également une dualité intrinsèque à la nature humaine. Le choix de la sérigraphie, technique artistique à la croisée du savoir-faire artisanal et de la production de masse, souligne la volonté de Peterson de transmettre un récit universel tout en conservant une expression artistique singulière. Cette œuvre, limitée à 100 exemplaires, chacun signé et numéroté, témoigne non seulement du talent de Peterson, mais aussi de sa profonde compréhension de la complexité humaine. Les tons monochromes, la fluidité des lignes et la force évocatrice des représentations font de « River of Blood Bone » une pièce précieuse pour tout amateur d'art, un écho des tournures du cœur humain et de la multitude de ses émotions.
$791.00
-
Cleon Peterson Sérigraphie « Rivière de sang » de Cleon Peterson
Sérigraphie River of Blood Gold de Cleon Peterson, tirée à la main en 2 couleurs sur papier d'art Coventry Rag à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires (2023). Œuvre d'art de format 18x24, sérigraphie représentant 3 femmes nues stylisées, déprimées, tristes ou confuses dans une rivière. Plongeant au cœur des dimensions modernes de l'art, « Rivière d'or sanglant » de Cleon Peterson capture l'émotion brute avec éloquence et profondeur. Cette sérigraphie bicolore, réalisée à la main avec une minutie extrême sur un papier d'art Coventry Rag à la texture riche et frangée, témoigne de la confluence entre expériences humaines viscérales et expression artistique abstraite. À travers le portrait saisissant de trois femmes nues et stylisées, semblant plongées dans le désespoir, la tristesse ou la confusion, Peterson parvient à transmettre un récit qui fait écho au chaos et à l'introspection souvent inhérents à l'expérience humaine. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre, à la palette monochrome saisissante, est ponctuée de détails complexes qui lui confèrent une profondeur évocatrice. La posture et l'expression de chaque figure invitent le spectateur à l'introspection, à la contemplation et à la recherche d'une connexion personnelle, transcendant ainsi les limites de la simple observation. Gisant au milieu de cette rivière mystérieuse, leur présence devient un puissant symbole de vulnérabilité, de tourments intérieurs et de l'omniprésence des émotions dans nos vies. L'œuvre de Peterson, une édition limitée signée et numérotée à seulement 100 exemplaires, incarne l'essence même du pop art, du street art et du graffiti. Elle illustre la capacité de l'artiste à s'approprier les formes artistiques conventionnelles et à les imprégner de multiples significations, invitant à l'appréciation et à une profonde contemplation. « Rivière d'or sanglant » témoigne du talent de Peterson, de sa compréhension des nuances humaines et de son engagement indéfectible à repousser les limites de la narration visuelle.
$791.00
-
Joe King Roach Skull Test Print Sérigraphie par Joe King
Crâne de cafard, impression test unique en son genre, sérigraphie artisanale en édition limitée sur papier beaux-arts, par Joe King, artiste pop art célèbre et artiste de rue rare. Épreuve d'essai unique, ornée d'emblèmes et d'annotations manuscrites de Joe King. Des estampes de personnages de l'artiste Joe King sont également disponibles.
$217.00
-
Chris RWK- Robots Will Kill Robot avec des os de cœur, jouet artistique par Chris RWK - Les robots vont tuer
Robot With Heart Bones Art Toy par Chris RWK - Robots Will Kill, sculpture en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de collection par Pop Street Artist x UVD Toys ! . Édition limitée 2023 à 100 exemplaires. Œuvre d'art neuve, sous blister. Figurine imprimée représentant un robot tenant un cœur, avec un motif de costume en os de squelette. Jouet d'art. Sculpture. Le « Robot au Cœur » est une figurine d'art de collection créée par Chris RWK, artiste et membre du collectif Robots Will Kill (RWK). RWK est un collectif artistique new-yorkais fondé en 2001 par les artistes ChrisRWK, Veng et Kevin, spécialisés dans le street art et le graffiti. D'autres membres, dont ECB et Peeta, ont rejoint le collectif par la suite. Leurs œuvres sont exposées dans divers espaces publics, galeries et événements à travers le monde. La figurine « Robot au Cœur » illustre le style caractéristique de Chris RWK, marqué par des lignes audacieuses, des thèmes fantaisistes et une prédilection pour les personnages robotiques. Elle représente un robot tenant un cœur, symbolisant l'idée que même les machines peuvent éprouver de l'humanité, de l'amour et de la compassion. Cette figurine est non seulement une représentation du style artistique de Chris RWK, mais aussi l'incarnation de l'esprit créatif et de la mission du collectif RWK. Les figurines d'art de collection connaissent une popularité croissante ces dernières années, les artistes créant des figurines en vinyle ou en résine en édition limitée qui mettent en valeur leurs styles et thèmes distinctifs. Ces jouets sont souvent recherchés par les collectionneurs, qui apprécient leur qualité artisanale et leur valeur artistique.
$583.00
-
Nicole Gustafsson Dessin original de Rolph par Nicole Gustafsson
Dessin original à l'encre Rolph, mini-dessin réalisé à la main sur papier beaux-arts par Nicole Gustafsson, artiste de street art contemporaine très en vogue. Dessin original signé de 2014, format 5x5
$256.00
-
Pat Riot Ron Robinson King Reds Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Ron Robinson/King-Reds Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale estampillée de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art inspiré de : Ron Robinson/King - Reds
$24.00
-
Defer Art Deck de planche à roulettes Rouge Rider par Defer
Planche de skateboard Rouge Rider Deck Limited Edition sérigraphiée, illustration de l'artiste de la culture pop urbaine Defer. Édition 2021 limitée à 75 exemplaires, avec certificat d'authenticité signé.
$367.00
-
Royyal Dog- Chris Chanyang Shim Peinture en aérosol noir mat Royyal Dog par Montana MTN
Royyal Dog - Peinture aérosol noir mat en édition limitée, fruit d'une collaboration entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN et Royyal Dog - Chris Chanyang Shim . Bombe de peinture et coffret en bois, édition limitée à 500 exemplaires (2022). Illustration de 3 x 8 pouces. Bombe de 400 ml. Royyal Dog Chris Chanyang Shim est un graffeur et muraliste originaire de Séoul, en Corée. Il est surtout connu pour ses fresques photoréalistes représentant des femmes afro-américaines en hanbok, le costume traditionnel coréen. Ses peintures véhiculent un message d'harmonie universelle et sont reconnues pour leur multiculturalisme. On peut admirer son travail dans le monde entier. - Montana MTN
$226.00
-
Violeta Hernandez Sérigraphie Rubus Blue par Violeta Hernandez
Rubus - Bleu - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier d'art Canson Guarro Superalfa 250 g/m² par Violeta Hernández, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Sérigraphie 6 couleurs signée et numérotée, 2022, sur papier d'art Canson Guarro Superalfa 250 g/m². Format : 45 x 45 cm. Sortie : 17 janvier 2022. Tirage : 20 exemplaires.
$285.00
-
Violeta Hernandez Sérigraphie Rubus Green par Violeta Hernandez
Rubus - Vert - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier d'art Canson Guarro Superalfa 250 g/m² par Violeta Hernández, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Sérigraphie 6 couleurs signée et numérotée, 2022, sur papier d'art Canson Guarro Superalfa 250 g/m². Format : 45 x 45 cm. Sortie : 17 janvier 2022. Tirage : 50 exemplaires.
$243.00
-
Mare139 Carlos Rodriguez Sérigraphie « Mare russe » par Mare139 Carlos Rodriguez
Sérigraphie Russian Mare par Mare139 Carlos Rodriguez Tirage à la main 3 couleurs sur papier d'art Rives BFK 250 g/m² Édition limitée. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Œuvre d'art de 25,6 x 19,7 pouces. Sérigraphie. La maîtrise de la sérigraphie de Mare139 dans « Jument russe » « Russian Mare », une sérigraphie du célèbre artiste Mare139, alias Carlos Rodriguez, est une vibrante interprétation du pop art urbain et du graffiti. Créée en 2022, cette édition limitée témoigne des profondes racines de Mare139 dans le mouvement du street art et de sa transition réussie vers l'univers raffiné des galeries d'art. Chaque exemplaire de cette édition de 150 est tiré à la main, arborant une palette audacieuse de trois couleurs sur un papier d'art Rives BFK 250 g/m², reconnu pour sa texture lisse et sa durabilité. L'œuvre, de format 65 x 50 cm, offre une expérience visuelle saisissante, à la fois percutante et complexe. Esthétique innovante dans les œuvres d'art en édition limitée L'œuvre « Russian Mare » de Rodriguez illustre l'esthétique singulière qui caractérise son travail dans le paysage du graffiti. La composition dynamique de l'estampe, marquée par des formes géométriques nettes et un contraste saisissant de noir, de blanc et d'orange, capture le mouvement et l'énergie propres au graffiti. La signature de l'artiste, associée à la numérotation de l'estampe, garantit aux collectionneurs son authenticité et le caractère exclusif de cette œuvre. Le procédé de sérigraphie artisanale, technique d'impression traditionnelle et méticuleuse, souligne l'unicité de chaque pièce de la série. Le pop art urbain : une évolution culturelle Le terme « Street Pop Art », appliqué à « Russian Mare » de Mare139, souligne la fusion entre la puissance brute et expressive du street art et l’accessibilité et la popularité du pop art. L’œuvre de Rodriguez est emblématique de ce genre hybride, qui rend hommage à l’esprit rebelle du graffiti tout en s’inscrivant dans le dialogue culturel plus large favorisé par le pop art. « Russian Mare », avec sa représentation abstraite et ses couleurs vibrantes, invite les spectateurs à interpréter l’œuvre à travers le prisme de la culture urbaine contemporaine, tout en appréciant le savoir-faire artisanal de la sérigraphie. La collection et le marché de l'art La valeur de collection de « Russian Mare » est considérable sur le marché de l'art, notamment dans le domaine du Street Pop Art et du graffiti. Tirée à seulement 150 exemplaires, chaque estampe est une pièce convoitée par les amateurs et les collectionneurs, qui apprécient son esthétique, sa dimension culturelle et son potentiel d'estimation. Le choix du papier beaux-arts Rives BFK témoigne d'un souci constant de qualité et de durabilité, garantissant ainsi la pérennité de l'impact visuel de l'œuvre. Les collectionneurs de Mare139 peuvent apprécier la profondeur de sa démarche artistique, illustrée par le choix judicieux des matériaux et la précision de la technique de la sérigraphie. Dans l'histoire de l'art moderne, « Russian Mare » de Mare139 représente un point de rencontre fascinant entre l'authenticité du street art et le prestige de l'art contemporain. L'œuvre incarne l'esprit de la rue tout en s'affirmant comme une pièce maîtresse en galerie. La capacité de Rodriguez à traduire la vitalité du graffiti en sérigraphie démontre la nature évolutive du Street Pop Art, une forme d'art qui fait le lien entre différents univers artistiques. « Russian Mare » n'est pas qu'une simple estampe ; c'est une affirmation du pouvoir transformateur de l'art et de sa capacité à trouver un écho auprès de différents publics et dans différents environnements.
$333.00
-
John Vogl Poupée gigogne russe sérigraphie par John Vogl
Poupée russe gigogne, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$103.00
-
Pat Riot Ryon Healy OLY Man Athletics Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Ryon Healy/OLY Man - Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art inspiré de Ryon Healy/OLY Man - Athletics
$24.00
-
Jason Levesque Des sacrifices ont été faits Giclee Print par Jason Levesque
Des sacrifices ont été faits. Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12x12
$134.00
-
Shepard Fairey- OBEY Promeneur de chien sadique - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY
Promeneur de chiens sadique - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 2 couleurs bleues, sur papier d'art fin à motifs mouchetés, par Shepard Fairey. Rare œuvre d'art de rue OBEY Pop. Sérigraphie signée et numérotée 2021 « Promeneur de chien sadique (bleu) » 61 x 84 cm (24 x 33 pouces) Édition limitée à 450 exemplaires 15 novembre 2021 J'ai créé plusieurs images au fil des ans abordant la question des violences policières, et je pense que l'humour et l'absurde permettent de rendre ce sujet grave plus accessible. L'histoire des chiens policiers utilisés contre les manifestants pour les droits civiques est marquée par la violence, ce qui contraste fortement avec l'image idyllique des propriétaires de chiens blancs qui chouchoutent leurs animaux et font appel à des promeneurs. Certains d'entre nous n'ont jamais à se soucier de la fréquence des abus de pouvoir commis par la police dans les communautés non blanches et défavorisées. Cette image du « Promeneur de chiens sadique » nous invite à prendre conscience de cette dualité. – Shepard
$474.00
-
Shepard Fairey- OBEY Promeneur de chien sadique - Sérigraphie rouge par Shepard Fairey - OBEY
Promeneur de chiens sadique - Sérigraphie en édition limitée rouge bicolore tirée à la main sur papier d'art fin Speckletone par Shepard Fairey, artiste rare de street art OBEY Pop Artwork. Sérigraphie signée et numérotée 2021 « Sadique promeneur de chien (rouge) » 61 x 84 cm (24 x 33 pouces) Édition limitée à 450 exemplaires 15 novembre 2021 J'ai créé plusieurs images au fil des ans abordant la question des violences policières, et je pense que l'humour et l'absurde permettent de rendre ce sujet grave plus accessible. L'histoire des chiens policiers utilisés contre les manifestants pour les droits civiques est marquée par la violence, ce qui contraste fortement avec l'image idyllique des propriétaires de chiens blancs qui chouchoutent leurs animaux et font appel à des promeneurs. Certains d'entre nous n'ont jamais à se soucier de la fréquence des abus de pouvoir commis par la police dans les communautés non blanches et défavorisées. Cette image du « Promeneur de chiens sadique » nous invite à prendre conscience de cette dualité. – Shepard
$474.00
-
Craww Passage sécurisé - HPM HPM embelli à la main
Achetez Safe Passage - HPM Limited Edition Hand-Embellished Giclee Prints on Fine Art Paper by Urban Artist Craww. 2014 Signé et numéroté 11 x 17 HPM Edition de 10 embelli Unique Limited Print
$326.00
-
Craww Dessin au graphite original Safe Passage par Craww
Safe Passage, dessin original au graphite et aux crayons de couleur, réalisé à la main sur papier d'art à bords frangés par l'artiste pop moderne Craww. Dessin original signé de 2014 sur papier frangé à la main, 13 x 22,5 cm.
$1,124.00 $955.00
-
Scott Listfield Impression d'archives Saguaro par Scott Listfield
Estampe d'art en édition limitée Saguaro Archival Pigment sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Scott Listfield, légende du street art pop graffiti. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 60 exemplaires. Format 16x20.
$371.00