Bras Main & Poing
-
Chogrin Guru del Toro Maestro of Monsters Art Toy par Chogrin x Unruly Industries
Guru del Toro - Maestro des Monstres, Sculpture de Jouet d'Art en Vinyle Édition Limitée, Œuvre d'Art de Collection par l'Artiste Pop Moderne Chogrin x Unruly Industries. Édition limitée 2019 à 400 exemplaires, format 10,5 x 7 pouces, neuve en boîte, estampillée/imprimée. Figurine neuve en boîte Guru del Toro Maestro of Monsters par Chogrin x Unruly Industries Laissez Guru del Toro vous guider dans les profondeurs les plus obscures de la fantasy ! Cette figurine de collection, créée par l'artiste Chogrin, rend hommage au Maître des Monstres, qui tient d'innombrables univers entre ses mains, ses griffes et ses tentacules. « Cette figurine est inspirée d'une illustration que j'ai créée en hommage à Guillermo del Toro et à sa filmographie. Guillermo a toujours été un protecteur des créatures incomprises et une source d'inspiration pour les artistes du monde entier. Je voulais créer une œuvre qui réunisse tout cela. Voici donc Guru del Toro, le Maître des Monstres ! » - Chogrin
$140.00
-
Skinner Se lever en sérigraphie par Skinner
« Getting Up », édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier métallisé Cougar 100 lb, par Skinner, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie. Il a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré. Son œuvre a été exposée dans de nombreux musées, universités et galeries à travers le monde. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.
$221.00
-
Eddie Colla AAVEI-2 Original Spray Paint Can Mixed Media Sculpture Peinture par Eddie Colla
AAVEI-2 Peinture en aérosol technique mixte originale, œuvre d'art sculpturale peinte à partir d'objets trouvés par l'artiste de rue graffiti et artiste pop moderne Eddie Colla x D Young V. 2014. Signée par D Young V et Eddie Colla. Technique mixte originale : peinture acrylique en aérosol sur objets recyclés et bois. Dimensions : 55 x 42 cm. Grande peinture technique mixte sur bois avec un pistolet jouet récupéré et 3 bombes de peinture vintage. AAVEI-2 Collaboration avec D Young V et Eddie Colla 55 x 42 x 15 pouces Technique mixte sur bois, bombes aérosol, pistolet à peinture 2014
$5,214.00 $4,432.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Jouet d'art doré par Kaws - Brian Donnelly
Holiday Space - Figurine de collection en vinyle doré en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020 ; 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (chaque exemplaire est présenté avec sa boîte). Holiday Space-Gold de KAWS : une fusion étincelante d'art et d'aventure La figurine Holiday Space-Gold de KAWS témoigne de la fusion dynamique entre l'accessibilité du street art et les aspirations liées à l'exploration spatiale. Édition limitée ouverte de 2020, cette figurine en vinyle mesure 29,2 x 12,7 x 11,4 cm et est présentée dans un coffret reprenant son esthétique. Au-delà de sa simple existence matérielle de collection, elle devient le symbole de l'ambition après avoir été envoyée à plus de 41 000 mètres d'altitude, attachée à un ballon-sonde, avant de revenir sur la terre ferme. La finition dorée de la figurine, dont chaque pièce scintille d'un éclat miroir, capture l'essence du trophée iconique Moonman de MTV, que KAWS a réinterprété pour les MTV VMAs de 2013. Ce lien avec la culture pop, associé au voyage céleste de la figurine, incarne l'essence même du pop art moderne : audacieux, novateur et profondément ancré dans l'iconographie contemporaine. La publication de ces figurines sur le site web de DDT Store le 17 août 2020 a été un événement marquant célébrant l'esprit novateur de KAWS dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti. Le voyage interstellaire de l'art de KAWS dans la perception du public La figurine Holiday Space-Gold de KAWS n'est pas qu'un simple objet physique ; c'est une performance artistique qui a repoussé les limites de l'art, au sens propre du terme. En la propulsant dans la stratosphère, KAWS a affirmé avec force le potentiel illimité de l'expression artistique. L'envoi de la figurine dans l'espace avant sa sortie officielle lui a conféré une histoire riche et un retour triomphal, évoquant les récits de voyages et d'explorations spatiales qui fascinent l'humanité depuis des générations. Dans le contexte du street art et de la culture pop, la figurine Holiday Space-Gold est un symbole d'innovation. La collaboration de KAWS avec All Rights Reserved pour réaliser cet exploit illustre l'esprit de collaboration qui anime une grande partie du street art : la volonté d'adopter de nouvelles méthodes, technologies et partenariats pour créer une œuvre véritablement inédite. La couleur dorée de la figurine est non seulement saisissante visuellement, mais aussi riche symboliquement, souvent associée à la réussite, au triomphe et à l'extraordinaire – des thèmes profondément en phase avec le parcours artistique de KAWS. Holiday Space-Gold de KAWS comme artefact moderne Épuisée en édition limitée, la figurine Holiday Space-Gold de KAWS s'est imposée comme une pièce de collection incontournable. Son voyage historique dans l'espace et son retour sur Terre, associés à son allusion au Moonman de MTV, en font un symbole complexe de la fascination de la culture contemporaine pour le spectacle, la célébrité et l'inconnu cosmique. La surface réfléchissante de la figurine interagit avec son environnement en capturant la lumière et l'espace, invitant à une introspection sur la place du spectateur dans l'univers et au sein du récit du street art. Alors que le pop art et le graffiti continuent d'affirmer leur pertinence dans le monde des beaux-arts, la figurine Holiday Space-Gold de KAWS témoigne de l'horizon toujours plus vaste de ce genre. C'est une œuvre marquante qui traduit la vision de l'artiste, repoussant les limites de l'art. Avec sa riche histoire et sa présence saisissante, cette figurine incarne l'esprit aventureux du travail de KAWS et l'évolution constante du street art vers des territoires nouveaux et inattendus.
$2,430.00
-
Rip N Dip Figurine DropX Nerm Nermal Art par Rip N Dip
DropX Nerm Nermal Édition Limitée Anatomie Vinyle Art Jouet de Collection Œuvre d'Art par Street Brand Artists Rip N Dip. Figurine Nerm Nermal en vinyle, édition limitée 2022 à 150 exemplaires, taille 35,5 cm (14 pouces), inspirée de Terminator Dissected Art Toy. Neuve en boîte. La figurine en vinyle DropX Nerm Nermal est une incarnation fascinante de la rencontre entre le pop art contemporain et la culture urbaine. Produite en édition limitée par la célèbre marque de streetwear Rip N Dip, cette pièce de collection de 2022 mesure 35,5 cm et capture l'esprit à la fois ludique et provocateur de l'esthétique de la marque. Limitée à seulement 150 exemplaires, cette figurine en vinyle offre une interprétation unique du personnage de Nermal, la mascotte féline emblématique de Rip N Dip. Ici, Nermal est réinventé à travers une « dissection anatomique », une approche de conception qui révèle la structure interne de la figurine d'un côté, tout en conservant son aspect lisse et ludique de l'autre. Cette juxtaposition crée un récit visuel saisissant, reflétant les thèmes de la dualité et de la transparence, profondément ancrés dans le street art et la culture pop. Cette œuvre d'art, encore dans son emballage d'origine, est autant une œuvre d'art qu'un commentaire sur le marché actuel des objets de collection, où les articles sont souvent plus valorisés pour leur état impeccable que pour leur portée artistique. L'esthétique déconstruite de la figurine, un style popularisé par la communauté des art toys, reflète une fascination pour ce qui se cache sous la surface – tant au niveau du design de la figurine que, métaphoriquement, concernant la personnalité et la culture qu'elle représente. Le caractère exclusif de cette édition limitée souligne le point de rencontre entre l'art et le commerce, un thème récurrent dans l'évolution du street art vers les galeries et les marchés de consommation. Dans ce contexte, la figurine en vinyle Nerm Nermal n'est pas qu'un simple objet de collection ; elle incarne un fragment tangible de l'esprit qui anime la scène du street art, immortalisant l'humour irrévérencieux et souvent satirique qui caractérise depuis longtemps Rip N Dip et le street art en général.
$330.00
-
KET RIS Peinture en aérosol rouge oxyde KET RIS par Montana MTN
KET RIS - Oxide Red Édition Limitée Rare Bombe de Peinture en Aérosol Illustration Croisement du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Ket est un artiste de graffiti, commissaire d'exposition et photographe actif. Il a récemment été commissaire d'expositions de graffiti et de street art à la Fondation Cartier à Paris, à la PowerHouse Arena à Brooklyn, au 55DSL à New York, au Hip Hop Theatre Festival de l'Université de New York et au MOCA à Los Angeles. Il a exposé ses œuvres dans le monde entier, notamment à Melbourne, Port-au-Prince, Copenhague et Lima, au Pérou.
$218.00
-
Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard XXXRAY par Denial - Daniel Bombardier
XXXRAY Deck Fine Art Édition Limitée Impression Pigmentaire d'Archives Transfert sur Planche de Skateboard Naturelle Pressée à Froid par l'Artiste de Rue Graffiti Denial. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (2020). Dimensions de l'œuvre : 8 x 31,875 pouces. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate naturelle pressée à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 20 juillet 2020. Tirage : 50 exemplaires. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.
$466.00
-
Shepard Fairey- OBEY SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$4,011.00
-
Shepard Fairey- OBEY Ne soyez pas un fabricant AP Sérigraphie de Shepard Fairey - OBÉISSEZ
Ne soyez pas un MFR AP Artist Proof Silkscreen Print par Shepard Fairey- OBEY Hand-Tired 5 Color on Cream Speckletone Fine Art Paper Limited Edition Artwork Obey Pop Culture Artist. Épreuve d'artiste AP 2015 signée par Shepard Fairey - OBEY et édition limitée numérotée à 550 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. Ne soyez pas un connard. Ne soyez pas un enfoiré ! Respect et justice. L'attrait provocateur de « Don't Be a MFR » de Shepard Fairey L'œuvre « Don't Be a MFR AP » de Shepard Fairey est un exemple audacieux de pop art urbain et de graffiti. Fairey, artiste et provocateur américain né le 15 février 1970, repousse sans cesse les limites de l'art et de l'activisme. Cette œuvre, faisant partie d'une série d'épreuves d'artiste (AP) publiée en 2015, illustre parfaitement la démarche de Fairey qui aborde les thèmes culturels et sociétaux à travers son art. La sérigraphie artisanale en cinq couleurs sur papier crème moucheté reflète l'esthétique singulière de Fairey tout en véhiculant un message fort de respect et de justice. Symbolisme et messages dans « Ne soyez pas un MFR » Le titre de l'œuvre, « Don't Be a MFR » (Ne soyez pas un MFR), interpelle par sa censure intentionnelle, une tactique qui ouvre la voie à une large interprétation et suscite la curiosité. Tirée à 550 exemplaires seulement, chaque pièce mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre de Fairey résonne de la force de l'autorité et de la gravité d'un message d'intérêt public. L'estampe est ornée des mots « Respect & Justice » (Respect et Justice), un appel à l'action direct, central dans une grande partie de l'œuvre de Fairey. Ce dernier utilise des symboles comme le crâne enveloppé d'une fleur, une dualité qui évoque la juxtaposition de la vie et de la mort, de la croissance et du déclin, renforçant ainsi le message des conséquences de nos actes. La conception générale rappelle les emblèmes et les sceaux, souvent associés à l'autorité et aux institutions, que Fairey détourne pour délivrer son commentaire socio-politique. Le choix de graphismes audacieux et anguleux, combiné à la rondeur du sceau emblématique, illustre la tension entre perturbation et ordre, un thème récurrent du pop art urbain. Impact sur le Street Pop Art et le discours culturel La série « Don't Be a MFR » illustre le potentiel du street art comme vecteur de réflexion et de critique sociale. L'utilisation d'un langage populaire et l'interpellation directe du spectateur témoignent de l'engagement de Fairey à rendre l'art accessible et à interpeller. Chaque estampe de la série, signée par Fairey, atteste de sa conviction que l'art ne doit pas fuir la controverse, mais au contraire la confronter et la remettre en question. Cette œuvre, en particulier, enrichit la riche tradition du graffiti, art qui, historiquement, a servi à communiquer des messages à un large public, souvent en contournant les médias traditionnels et les institutions. L'œuvre de Fairey est une manifestation contemporaine de cette tradition, utilisant l'espace urbain pour susciter une introspection collective sur les questions de respect et de justice. L'œuvre n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi un catalyseur de dialogue et, idéalement, d'action. Shepard Fairey et la continuité de l'activisme artistique L'œuvre « Don't Be a MFR » de Shepard Fairey s'inscrit dans la continuité de l'héritage artistique et militant de l'artiste. Résidant à Los Angeles, en Californie, Fairey demeure une figure influente, puisant dans la vitalité du pop art urbain pour exprimer son désaccord et mobiliser l'opinion publique. Son travail repose sur la conviction que l'art est un puissant vecteur de changement, capable d'inciter chacun à porter un regard critique sur le monde qui l'entoure. Cette sérigraphie arbore le logo OBEY, élément essentiel de l'identité visuelle de Fairey, qui se veut à la fois un appel et une critique des tendances autoritaires. L'attrait de l'œuvre réside dans sa capacité à être à la fois incisive et réflexive, poussant le spectateur à s'interroger sur son rôle dans le maintien ou la remise en cause de la justice sociale. L'engagement de Fairey à l'intersection de l'art et des enjeux de société conforte sa position d'artiste et d'acteur culturel majeur de notre époque.
$1,341.00
-
Shepard Fairey- OBEY Avertissement : Addictive - Skateboard sérigraphié rouge par Shepard Fairey - OBEY
Avertissement : Addictif - Planche de skateboard rouge en édition limitée sérigraphiée, illustration de l'artiste de la culture pop urbaine Shepard Fairey OBEY. Je suis un grand fan de l'art et du skateboard d'Andy Howell depuis la fin des années 80, et j'ai suivi avec enthousiasme le lancement de New Deal Skateboards par lui et ses associés en 1990. New Deal a révolutionné le monde du skateboard, non seulement grâce à l'impulsion créative des skateurs, mais aussi parce que le style et l'art d'Andy Howell ont quasiment instantanément transformé l'esthétique et le style du skateboard, passant des crânes et des dragons au graffiti et au hip-hop. New Deal a été la première entreprise axée principalement sur le skate de rue et la culture urbaine, et ses publicités intelligentes et humoristiques célébraient son rôle de pionnière des entreprises détenues et gérées par des skateurs, incarnant le « pouvoir au peuple » et l'« écoute de la rue ». Dès ses débuts, New Deal a donné le ton des années 90. -Shepard Planche de skate Warning Addictive 2020. Édition numérotée à 400 exemplaires. Signée par Shepard Fairey.
$541.00
-
Cleon Peterson Abracadabra - Sérigraphie rouge par Cleon Peterson
Abracadabra - Sérigraphie en édition limitée rouge bicolore tirée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par l'artiste de la culture pop Cleon Peterson. 2022. 30,5 x 55,9 cm. Sérigraphie artisanale. Imprimée sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 100 exemplaires. « Abracadabra » est une sérigraphie noire et rouge créée par Cleon Peterson, artiste contemporain américain reconnu pour ses œuvres provocatrices et souvent controversées. Le travail de Cleon Peterson explore fréquemment les thèmes de la violence, du chaos et des conflits sociaux, puisant dans une variété de références culturelles, politiques et historiques. L'estampe « Abracadabra » présente une imagerie graphique audacieuse, caractéristique du style de Cleon Peterson. L'œuvre intègre des éléments de magie, de lapins et de dynamiques de pouvoir, rendus dans un contraste marqué de noir et de rouge, une palette de couleurs récurrente chez l'artiste. La sérigraphie est une technique d'impression polyvalente où l'encre est appliquée sur un support à travers un écran de soie, un pochoir masquant certaines zones. Le travail de Cleon Peterson a été exposé dans des galeries et des musées du monde entier, notamment lors d'expositions personnelles au Museum of Contemporary Art de Denver et à la galerie Over the Influence de Los Angeles. Son art suscite souvent des discussions sur les problèmes de société et le comportement humain, invitant les spectateurs à confronter leurs propres perspectives et croyances.
$759.00
-
Jay Kaes BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$360.00
-
Mandy Tsung Tactile Feast Giclee Print par Mandy Tsung
Impression giclée en édition limitée « Tactile Feast » sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Mandy Tsung. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 16.
$134.00
-
Martin Whatson Sneak Peek Sérigraphie par Martin Whatson
Aperçu exclusif d'une sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 7 couleurs sur papier satiné Somerset 300 g/m², par Martin Whatson, un artiste pop art de rue rare et célèbre. Œuvre d'art en édition limitée, 2021, avec timbre en relief. Dimensions : 24,4 x 9,84 cm. Papier gaufré sur le pourtour du rideau pour un effet 3D, avec un graffiti en arrière-plan. Timbre réalisé par Martin Whatson & Graffitiprints. Éléments artistiques de « Sneak Peek » « Sneak Peek » est une sérigraphie en édition limitée de l'artiste norvégien Martin Whatson, reconnu pour sa fusion unique d'images en niveaux de gris et d'éléments vibrants de street art. Créée en 2021, cette œuvre est une impression artisanale en sept couleurs sur papier Somerset Satin 300 g/m², réputé pour son fini lisse et sa grande qualité, un support de choix pour les estampes d'art. L'œuvre présente un tampon en relief et mesure 62 x 25 cm. L'un des aspects les plus saisissants de « Sneak Peek » est le papier gaufré sur le bord du rideau, qui confère un effet 3D au graffiti en arrière-plan. Cette technique illustre l'approche novatrice de Whatson en matière d'estampe, alliant précision et qualité tactile des techniques traditionnelles. Style signature Martin Watson L'art de Whatson est un commentaire visuel sur les contrastes saisissants entre le paysage urbain et l'expérience humaine. Dans « Sneak Peek », l'utilisation du gris pour représenter la main et le rideau symbolise les aspects souvent monochromes et banals de la vie. Parallèlement, les graffitis colorés en arrière-plan représentent les strates vibrantes, souvent cachées, de la ville et sa culture expressive du street art. Intégration du street art pop et du graffiti « Sneak Peek » incarne l'esprit du street art et du graffiti en combinant références à l'art classique et techniques contemporaines du graffiti. L'œuvre est signée Martin Whatson et Graffitiprints, gage d'authenticité et hommage à la nature collaborative du street art. Le travail de Whatson est un dialogue entre tradition et modernité, et cette estampe témoigne de cette conversation permanente. En conclusion, « Sneak Peek » est une pièce de collection qui résume la perspective unique de Martin Whatson au sein du mouvement street art et graffiti. Elle met en lumière son talent pour fusionner différentes formes d'art et créer une œuvre à la fois accessible et complexe, offrant un aperçu du monde riche et nuancé du street art.
$504.00
-
Copyright Signes Noir HPM Sérigraphie par Copyright
Signs - Édition limitée noire, sérigraphie bicolore HPM ornée à la main sur papier aquarelle Fabriano, par un artiste de rue graffiti, art pop moderne protégé par le droit d'auteur. Copyright (XXe siècle) Signs (Black), 2016 Sérigraphie technique mixte en couleurs sur papier aquarelle Fabriano 19-3/4 x 13-3/4 pouces (50,2 x 34,9 cm) (feuille) Éd. 2/13 Signé et numéroté à l'encre le long du bord inférieur.
$503.00
-
Flying Fortress Airosol Avion Sérigraphie par Flying Fortress
Impression sérigraphique manuelle à 9 couleurs « Avion aérosol » sur papier coton Conqueror 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop Flying Fortress. Œuvre d'art de rue rare en édition limitée. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 33 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 15,8 x 11,8 cm.
$291.00
-
OG Slick Impression sérigraphique C/S III Pearl par OG Slick x Chaz Bojorquez
C/S III 9 couleurs, édition limitée tirée à la main, finition blanc perle vieilli, sérigraphie sur papier d'art Stonehenge blanc 250 g/m² par OG Slick x Chaz Bojorquez, art de rue rare, artiste pop célèbre. Édition limitée numérotée de 150 exemplaires, signée par OG Slick et Chaz Bojorquez (2016) Dévoiler l'essence de C/S III par OG Slick et Chaz Bojorquez C/S III s'impose comme une œuvre marquante de la série collaborative d'OG Slick et Chaz Bojorquez, deux figures emblématiques du street art et du graffiti. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, réalisée en neuf couleurs sur papier Stonehenge White Fine Art Paper 250 g/m², incarne l'esprit de la scène street art de Los Angeles. Lancée en 2016, cette œuvre rare est signée méticuleusement par OG Slick et Chaz Bojorquez et numérotée P3. Tirée à 150 exemplaires, elle offre un spectacle visuel saisissant et raconte une histoire, portant en elle l'évolution du street art. La patte d'OG Slick est manifeste dans les mains à la fois ludiques et affirmées, aux allures de dessins animés, et dans la bombe aérosol qui domine le premier plan de C/S III. Cette imagerie, souvent associée à l'esprit rebelle du street art, devient le symbole des racines de l'artiste dans le mouvement graffiti et de son talent pour saisir l'essence même du paysage urbain. L'approche de Slick en matière de street art embrasse les influences de la culture pop de son époque, reflétant un lien profond avec les jeunes générations et les amateurs de street art qui se reconnaissent dans son langage visuel. La contribution de Chaz Bojorquez au dialogue visuel de C/S III Chaz Bojorquez contribue à C/S III de sa signature calligraphique emblématique, devenue indissociable de son nom. Son style, profondément influencé par la culture graffiti Cholo, offre un contraste subtil et fluide avec l'audace brute des figures de Slick. Le fond de l'estampe est une toile ornée de la signature typographique de Bojorquez, créant une profondeur visuelle et évoquant les racines historiques du graffiti comme forme de communication urbaine. L'œuvre de Bojorquez transcende l'esthétique, abordant les thèmes de l'identité culturelle et du commentaire social, et célébrant les communautés souvent sous-représentées qui constituent l'épine dorsale de la culture urbaine. La finition blanc nacré vieilli de l'estampe ajoute une dimension supplémentaire, introduisant une impression de vieillissement et de résilience qui reflète la nature souvent éphémère du street art. Cette finition, associée au papier d'art haut de gamme Stonehenge White, confère à l'œuvre une impression de permanence et de sophistication, lui permettant d'occuper un espace qui fait le lien entre les expressions urbaines éphémères et les œuvres d'art de collection durables. La pertinence culturelle de C/S III dans le street art et le pop art C/S III occupe une place culturelle majeure dans le street art et le pop art. Œuvre en édition limitée, elle reflète un moment charnière où l'énergie brute du graffiti et l'audace du pop art ont convergé sous la houlette d'OG Slick et Chaz Bojorquez. Cette collaboration témoigne du pouvoir transformateur du street art, illustrant sa capacité à évoluer tout en honorant ses racines. Collectionneurs et amateurs du genre apprécient cette œuvre pour sa valeur artistique et sa représentation du dialogue entre les différentes époques et styles du street art. L'impact de C/S III dépasse son attrait visuel, remettant en question les perceptions traditionnelles de l'art et de sa place dans la société. Par leur collaboration, OG Slick et Chaz Bojorquez invitent le public à explorer les récits inscrits dans les paysages urbains, utilisant le langage du street art pour raconter des histoires souvent négligées. Le tirage limité, la qualité d'exécution méticuleuse et le prestige des signatures des artistes font de C/S III une œuvre majeure de l'histoire de l'art contemporain. L'héritage de C/S III et de ses artistes L'héritage de C/S III réside dans sa représentation d'une forme d'art dynamique et en constante évolution, intrinsèquement liée à la rue qui l'a vue naître. La collaboration entre OG Slick et Chaz Bojorquez témoigne avec force du potentiel d'influence et d'inspiration du street art. Œuvre rare, C/S III porte en elle les histoires, les luttes et les triomphes des communautés qui ont façonné le genre, assurant ainsi que la voix de la rue continue de résonner dans les temples de l'art.
$1,733.00
-
Denial- Daniel Bombardier Curser HPM Mixed Media Wood Print par Denial - Daniel Bombardier
Curser Original Hand-Painted Multiple (HPM) Aerosol avec finition Clear Coat sur bois découpé au laser prêt à accrocher par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Aérosol signé et numéroté 2019 avec vernis transparent sur bois découpé au laser. Dimensions : 14 x 18 x 2,5 cm. Sortie : 14 août 2019. Tirage limité à 100 exemplaires. « J’aime me considérer comme un activiste du pop art. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu’avec le photoréalisme. J’adore faire référence à des choses familières. L’humour et la nostalgie permettent d’ouvrir le dialogue. Je le fais depuis des années : j’utilise l’humour et la familiarité pour amorcer une conversation, car cela permet d’aborder des sujets importants et les différents messages que l’on souhaite transmettre. On est beaucoup plus en phase avec la conscience et l’expérience du spectateur, et on influence davantage sa perception de l’œuvre. Si on arrive à le faire rire, à raviver des souvenirs ou à créer un lien avec une image… » – Déni – Daniel Bombardier L'intersection novatrice entre technologie et art dans « Curser » de Denial Dans l'univers dynamique et en constante évolution du pop art moderne, « Curser », une œuvre multiple peinte à la main (HPM) du célèbre graffeur Denial, se distingue comme une pièce remarquable qui incarne l'esprit du street art et du graffiti contemporains. Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est une figure majeure du monde de l'art, reconnu pour son engagement et l'intégration d'éléments de la culture pop dans ses créations. L'œuvre « Curser » HPM, sortie le 14 août 2019, est une édition limitée à 100 exemplaires. Chaque pièce porte la signature unique de l'artiste, réalisée à la peinture aérosol et recouverte d'un vernis transparent sur bois découpé au laser. Cette œuvre, mesurant 14 x 18 x 2,5 cm, joue visuellement avec le curseur numérique, symbole omniprésent à l'ère du numérique. « Denial » métamorphose cet objet du quotidien en une œuvre d'art à part entière, invitant le spectateur à repenser les symboles qui imprègnent notre vie. L'utilisation du bois découpé au laser comme matériau fait écho à la précision et à la netteté des graphismes numériques. Parallèlement, la technique de la peinture aérosol à la main confère à l'œuvre l'authenticité et le charme brut du street art. La philosophie artistique du déni et son reflet dans « Curser » La philosophie de Denial, qui consiste à utiliser l'humour et la nostalgie pour captiver le public, se reflète avec force dans « Curser ». En réinterprétant un pointeur numérique en un objet tangible, façonné à la main, l'artiste abolit la frontière entre le virtuel et le physique, l'éphémère et le permanent. Denial croit au pouvoir du pop art d'initier le dialogue, une conviction qui transparaît dans l'écho que « Curser » rencontre auprès d'un large public. La forme familière du curseur, associée à un support inattendu et à une intervention manuelle, devient un point de départ pour la conversation, suscitant des discussions sur l'impact de la technologie sur l'art et la société. La finition vernie de « Curser » confère à l'œuvre un éclat moderne, rappelant les interfaces brillantes des smartphones et des ordinateurs, brouillant ainsi davantage les frontières entre le graffiti traditionnel et l'esthétique numérique contemporaine. Cette pièce n'est pas simplement une œuvre d'art, mais une réflexion sur la convergence de nos expériences numériques avec le monde physique. Le travail de Denial illustre la nature évolutive du street art, où les techniques traditionnelles fusionnent avec des thèmes modernes pour créer une nouvelle forme d'expression culturelle. Collectibilité et impact culturel du « maléfice » du déni En tant qu'œuvre de collection, « Curser » occupe une place à part dans le paysage du street art pop. Son tirage limité et les embellissements individuels réalisés à la main par Denial rendent chaque pièce de la série unique et convoitée par les collectionneurs qui apprécient la rencontre entre l'esthétique du street art et les commentaires sur la culture pop. L'œuvre de Denial, et plus particulièrement « Curser », témoigne de l'intérêt croissant porté au graffiti comme médium capable de divertir et de susciter la réflexion. L'impact culturel de « Curser » est amplifié par son accessibilité et sa capacité à toucher un large public. L'art accessible de Denial invite les spectateurs à réfléchir à l'interaction entre leurs habitudes numériques et le monde tangible, un thème de plus en plus pertinent dans notre société hyperconnectée. L'œuvre nous rappelle la place omniprésente des symboles numériques dans nos vies et l'importance de questionner et d'explorer ces éléments à travers l'art. « Curser » illustre parfaitement comment des artistes de rue contemporains comme Denial repoussent les limites de la représentation du street art pop et du graffiti. Cette œuvre incarne le potentiel transformateur de l'art, sa capacité à s'adapter et à répondre à l'évolution des symboles culturels et des enjeux sociétaux. L'art de Denial, qui insuffle à son travail esprit et familiarité, permet une connexion plus profonde avec le public, faisant de « Curser » une œuvre visuellement saisissante et un commentaire pertinent sur notre époque.
$493.00
-
Atelier JR Jean-René SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$2,710.00 $2,304.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday United Kingdom UK- Brown Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly
Holiday United Kingdom UK - Figurine de collection en vinyle marron en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de street art Kaws. Sculpture d'art en vinyle 2021 : Royaume-Uni (marron), vinyle coulé peint 10-1/8 x 5-1/8 x 3-1/2 pouces (25,7 x 13,0 x 8,9 cm) Estampillé sous les pieds Produit par AllRightsReserved, Hong Kong. KAWS Holiday Royaume-Uni UK-Brown : Un objet de collection contemporain L'édition Holiday United Kingdom UK-Brown est une œuvre emblématique du célèbre artiste de street art KAWS, sortie en 2021. Sculpture en vinyle, cette pièce peinte et moulée mesure 25,7 x 13 x 8,9 cm et incarne la synthèse entre la vitalité de la culture urbaine et la finesse de l'art. Cette édition limitée, signée par l'artiste sous ses pieds, a été produite par AllRightsReserved, basé à Hong Kong. Elle est livrée neuve dans son emballage d'origine, ce qui renforce son attrait et sa valeur de collection. La riche teinte brune de la figurine évoque la chaleur souvent associée aux œuvres de KAWS, invitant à la familiarité et à la nostalgie. Cette couleur ancre la figurine dans la réalité matérielle tout en captivant l'imagination des collectionneurs et des amateurs d'art. L'édition Holiday United Kingdom témoigne de l'influence durable de KAWS sur la scène du street art pop et du graffiti, comblant le fossé entre un mouvement underground et le monde raffiné des objets de collection haut de gamme. Influence artistique et importance culturelle de l'œuvre de KAWS KAWS, figure incontournable de la scène artistique contemporaine, possède un talent unique pour transformer le street art en objets d'art de collection très recherchés. L'édition spéciale Noël Royaume-Uni (UK-Brown) témoigne de ce talent, alliant la force brute du graffiti à la précision artisanale de la sculpture. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce n'est pas un simple jouet, mais un artefact qui représente le regard que l'artiste porte sur la société, la culture et le monde de l'art. La main sur le visage, la sculpture adopte une posture qui peut être interprétée comme un geste ludique ou une réflexion plus profonde sur la notion de visibilité dans l'art et dans la vie. Cette double interprétation est souvent caractéristique de la richesse des significations du street art. Produite par AllRightsReserved, un collaborateur reconnu pour son engagement à rendre l'art novateur accessible au public, cette édition KAWS célèbre le pouvoir fédérateur de l'art par-delà les frontières et les cultures, et fait écho à l'essence même du patrimoine diversifié et riche du Royaume-Uni. L'évolution du street art dans l'exposition Holiday UK-Brown de KAWS L'édition Holiday United Kingdom UK-Brown de KAWS symbolise l'évolution du street art, passant d'expressions urbaines éphémères à des objets de collection intemporels. Elle témoigne concrètement des frontières mouvantes du pop art urbain, embrassant à la fois l'immédiateté du graffiti et la pérennité des beaux-arts. La capacité de KAWS à naviguer entre ces deux univers a fait de ses œuvres des pièces parmi les plus reconnaissables et les plus recherchées du marché des figurines d'art. La finesse de cette figurine, de sa forme à sa finition, révèle la profondeur et la complexité que permet la sculpture sur vinyle. L'édition Holiday United Kingdom, avec son emballage, est bien plus qu'un simple produit : c'est une œuvre narrative qui retrace le parcours de KAWS en tant qu'artiste et l'intégration du street art dans la culture populaire. Elle s'inscrit comme une pièce marquante dans la continuité du pop art urbain et du graffiti, captivant l'attention et l'admiration d'un public international.
$1,001.00
-
Shepard Fairey- OBEY Affiche « Prophètes de la Rage : Le Jour de l'Ascension » de Shepard Fairey - OBÉISSEZ
Sérigraphie Prophets Of Rage New Day Rising de Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 2 couleurs sur papier beaux-arts crème moucheté, édition limitée. Œuvre d'art Obey Pop Culture Artist. Édition limitée signée et numérotée de 600 exemplaires, 2017. Œuvre d'art de taille 18x24, sérigraphie. Groupe de rap Prophets Of Rage, poing levé. L'art visuel et la musique produisent souvent des images iconiques qui traversent le temps, et la sérigraphie « Prophets Of Rage New Day Rising » de Shepard Fairey en est un parfait exemple. Créée en 2017, cette œuvre offre une représentation visuelle saisissante du groupe de rap Prophets of Rage, connu pour sa musique engagée et son activisme. Tirée à seulement 600 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre est une pièce de collection exclusive. Chaque tirage, de 45,7 x 61 cm, est une sérigraphie bicolore réalisée à la main sur papier d'art crème moucheté, témoignant du travail minutieux de Fairey et de son souci de la qualité. Figure incontournable du street art contemporain, souvent associé à sa marque Obey, Fairey imprègne ses œuvres de références à la culture pop et de messages politiques, et cette sérigraphie ne fait pas exception. L'image centrale d'un poing levé est un symbole universel de résistance et de solidarité. Ce motif, sur fond d'étoile rouge, fait écho à l'esprit radical du groupe et évoque la longue tradition de l'art contestataire. L'intégration de figures squelettiques et d'images apocalyptiques en périphérie souligne le message de bouleversement politique et la nécessité d'un changement systémique véhiculé par le groupe. Cette estampe n'est pas qu'un simple produit dérivé pour les fans ; elle s'impose comme une œuvre majeure du pop art, du street art et du graffiti. L'œuvre de Fairey fait le lien entre art et commentaire social, incarnant l'esprit des racines militantes et engagées du hip-hop. Le contraste saisissant des couleurs et la présence d'un globe terrestre en arrière-plan suggèrent un appel à l'action mondial, à l'image du rayonnement international du hip-hop. De plus, « Prophets Of Rage New Day Rising » de Fairey illustre la capacité du street art à élever la culture populaire et la pensée politique au rang d'art majeur. En s'appropriant le langage visuel de la rue et l'urgence de la critique sociale du rap, Fairey livre une réflexion puissante sur le rôle de l'artiste comme commentateur social et sur le potentiel de l'art à susciter le débat. Cette œuvre nous rappelle la force de l'expression visuelle dans la culture populaire et sa capacité à saisir l'esprit d'un mouvement, d'un moment, ou, dans ce cas précis, l'énergie brute d'un groupe comme Prophets of Rage.
$662.00
-
Nimit Malavia Pour toujours | Jamais Giclee Print par Nimit Malavia
Forever | Never, œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag, par l'artiste de graffiti pop culture Nimit Malavia. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.
$159.00
-
Brandon Sopinsky Ce qui se cache sous le dessin original au crayon de couleur par Brandon Sopinsky
Que cache cette œuvre originale unique, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky ? Dessin original aux crayons de couleur signé Brandon Sopinsky, intitulé « Ce qui se cache en dessous », datant de 2013.
$352.00
-
Pat Riot Ty Cobb Dapper Thinking Tigers Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Ty Cobb/ Dapper Thinking - Tigers Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage MLB Topps, avec un style pop art inspiré de Ty Cobb/Dapper Thinking - Tigers
$24.00
-
Case Maclaim Impression d'archives Power Of Movement par Case Maclaim
« Power Of Movement », tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Case Maclaim, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'un des aspects les plus marquants et communs à toutes les œuvres de Case réside dans la texture des supports qu'il utilise. Ses toiles sont peintes sur un fond composé de morceaux de carton de différentes tailles. La plupart de ces morceaux proviennent d'emballages de bombes de peinture et sont assemblés à l'aide de colle, d'agrafes et de ruban adhésif. Parfois, des fragments de bois sont également collés, créant ainsi une surface irrégulière et unique. Cette structure, à l'opposé des images généralement trop travaillées et perfectionnistes, confère aux œuvres de Case leur caractère singulier.
$226.00
-
James R Eads La dernière carte du jeu Pourquoi ? Boston 2013 Sérigraphie par James R Eads
La dernière carte du jeu - Pourquoi ? Affiche de concert en édition limitée Boston 2013, impression sérigraphique artisanale en 3 couleurs sur papier d'art Speckletone par James R Eads pour Why ?. « The Last Card in the Deck » est une affiche de concert sérigraphiée en trois couleurs (45,7 x 61 cm) pour le concert de WHY? le 19 juin au Brighton Music Hall de Boston (Massachusetts). Cette affiche s'inspire de l'album « Mumps » de WHY?.
$103.00
-
Denial- Daniel Bombardier Ne les écoutez pas HPM Stencil Wood Print par Denial- Daniel Bombardier
Ne les écoutez pas. Œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. L'artiste canadien Denial et l'Australien Ben Frost unissent leurs forces pour une exposition audacieuse d'œuvres inédites explorant les limites de l'appropriation culturelle et proposant des réinterprétations de notre société dystopique actuelle. Se définissant comme des « voleurs visuels », ces deux artistes s'approprient et détournent depuis longtemps les icônes culturelles que la publicité et la société de consommation nous imposent, afin de créer des interprétations nouvelles et pertinentes, à la fois dérangeantes et humoristiques. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.
$2,004.00
-
Shepard Fairey- OBEY Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY
Achetez Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue 4 couleurs tirée à la main en édition limitée sur papier crème Speckle Tone par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Endless Power Petrol Palace (Bleu) 18 x 24 pouces Edition de 350 13 juin 2019 "L'affiche "Endless Power Petrol Palace" est à la fois une célébration et une critique de la propagande graphique séduisante utilisée pour l'industrie pétrolière. J'ai conçu cette impression pour qu'elle ressemble à une publicité vintage célébrant l'abondance de l'Amérique et l'avenir radieux du rêve américain. Bien que le pétrole soit limité, notre dépendance à son égard est si extrême que le pouvoir exercé par ceux qui contrôlent le pétrole est pratiquement illimité." -Shepard Fairey
$530.00
-
Jay Kaes BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$360.00
-
Albert Reyes Marilyn Manson Dessin au crayon couleur par Albert Reyes
Marilyn Manson - Rakugaki 3 122 Dessin original aux crayons de couleur sur papier par l'artiste de la culture pop Albert Reyes. Dessin original signé aux crayons de couleur sur papier, datant de 2021. Dimensions : 8,5 x 11 pouces.
$217.00
-
OG Slick Planche de skateboard Happy Endings par OG Slick x The Beautiful Losers
Planche de skateboard Happy Endings, œuvre d'art d'OG Slick x The Beautiful Losers, édition limitée, imprimée par l'artiste sur bois, style pop street graffiti, objet sportif. Édition limitée 2024 à 99 exemplaires. Œuvre d'art sportive pour skateboard, format 8x31. Objet d'art imprimé représentant un visage souriant avec une main peignant une ligne sur le visage. Planche de skateboard Happy Endings : une fusion audacieuse de pop art urbain et de culture graffiti La planche de skateboard « Happy Endings » d'OG Slick, créée en collaboration avec The Beautiful Losers, est un exemple saisissant de street art pop et de graffiti. Sortie en 2024 en édition limitée à 99 exemplaires, cette planche de 20 x 79 cm transforme un objet fonctionnel en une œuvre d'art urbain audacieuse. Arborant le motif iconique du Smiley Face d'OG Slick, perturbé par un trait rouge peint à la bombe sur les yeux, le design évoque un mélange stimulant de fantaisie et de rébellion. L'intégration d'une main gantée tenant une bombe de peinture ajoute de la profondeur et une dimension narrative, faisant de cette œuvre une réflexion autant sur le processus de création que sur le résultat final. OG Slick et la vision subversive des fins heureuses OG Slick, artiste renommé issu de la culture graffiti, a bâti sa carrière sur la fusion des symboles de la pop culture et de l'énergie brute du street art. La planche de skateboard « Happy Endings » incarne son esthétique signature, utilisant le smiley universellement reconnaissable comme support d'une réflexion sur la perception et l'identité. L'ajout d'une ligne rouge peinte à la bombe sur le visage perturbe l'image familière, invitant les spectateurs à repenser leur interprétation du bonheur et du conformisme. Grâce à un partenariat avec The Beautiful Losers, collectif reconnu pour célébrer le croisement entre culture urbaine et beaux-arts, cette collaboration inscrit l'œuvre dans un débat culturel plus large. Conception et symbolisme de la planche de skateboard Le design minimaliste mais percutant de la planche de skateboard Happy Endings témoigne du talent d'OG Slick pour transmettre des messages forts par la simplicité. Le fond jaune vif contraste fortement avec les éléments noirs et rouges audacieux, attirant immédiatement le regard sur le smiley central. La ligne rouge, tracée à la bombe sur les yeux, symbolise la censure, la subversion ou la redéfinition des normes sociales. La main gantée en bas, tenant une bombe de peinture, capture l'essence de la culture graffiti, soulignant le rôle de l'artiste dans la réinterprétation d'images familières. La forme et la taille du skateboard offrent un support unique qui allie la fonctionnalité d'un équipement sportif au potentiel narratif de l'art. Art fonctionnel pour collectionneurs et passionnés La planche de skateboard Happy Endings est bien plus qu'un simple accessoire de sport : c'est une œuvre d'art de collection qui incarne l'esprit rebelle du street art et du graffiti. Fabriquée en bois de haute qualité et imprimée avec précision, elle est conçue pour être à la fois résistante et esthétique. Tirée à seulement 99 exemplaires signés et numérotés, cette planche revêt une grande valeur pour les collectionneurs et les amateurs de street art. Fruit de la collaboration entre OG Slick et The Beautiful Losers, elle transforme un objet du quotidien en un véritable artefact culturel, illustrant le rôle croissant du street art dans l'expression créative contemporaine.
$325.00
-
Rip N Dip Figurine Devil Nerm Nermal Art Toy par Rip N Dip
Devil Nerm Nermal Édition Limitée Anatomie Figurine de Collection Art en Vinyle Œuvre d'Art de l'artiste de graffiti de rue Rip N Dip. Édition limitée 2022 à 500 exemplaires, figurine en vinyle de 14 pouces représentant le diable Nerm Nermal, jouet d'art disséqué Terminator.
$285.00
-
Frank Kozik Let Us Prey G(u)ilt Art Toy par Frank Kozik
Let Us Prey - G(u)ilt, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Frank Kozik. Avec ses 25 cm de hauteur, la figurine en vinyle « Let Us Prey » de Frank Kozik représente la manière dont la culture pop s'attache à refléter notre économie et notre statut social actuels. C'est l'objet idéal pour nous rappeler l'équilibre entre nos personnalités sur les réseaux sociaux et nos véritables objectifs d'épanouissement personnel.
$327.00
-
Denial- Daniel Bombardier Libertee Archival Print par Denial - Daniel Bombardier
Libertee - Impression pigmentaire d'archives sur métal avec base en acrylique gravée, œuvre d'art sculptée par l'artiste de rue graffiti et légende pop moderne Denial. Sculpture signée, édition limitée à 100 exemplaires, 2020, format 4x8 DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.
$385.00
-
Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game - # 10 Hand on Brow Sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly
Sans titre de Blame Game - #10 Main sur le front - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. Légère éraflure sur la partie blanche centrale inférieure. KAWS (né en 1974). Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. Tirage limité à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Pace Prints, New York. La nuance expressive de « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » de KAWS L'œuvre « Sans titre de Blame Game - n° 10 Main sur le front » occupe une place importante dans le travail de KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly. Cette pièce fait partie d'une série limitée : une sérigraphie artisanale en 11 couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White, réputé pour sa qualité et sa résistance exceptionnelles. Mesurant 89 x 58 cm, cette œuvre est tirée à 100 exemplaires, chacun signé, numéroté et daté au crayon par l'artiste sur le bord inférieur, témoignant de son implication directe et de sa touche personnelle. Publiée en 2014 par Pace Prints à New York, elle est encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, qui la met élégamment en valeur. Le motif « Main sur le front » reproduit fidèlement le langage visuel unique et reconnaissable de KAWS, caractérisé par des couleurs vives, des formes graphiques et les personnages réinterprétés qui sont devenus essentiels à son art. La légère éraflure due à l'utilisation de plumes sur la partie blanche centrale inférieure de l'impression peut suggérer le processus manuel impliqué dans la création de ces œuvres, soulignant leur nature artisanale et l'authenticité du procédé de sérigraphie. KAWS : Un pont entre le street art et le monde des beaux-arts Le parcours de KAWS, de graffeur tapissant les rues de Jersey City à phénomène artistique mondial, illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et sa capacité à imprégner le monde des beaux-arts. Son expérience du graffiti transparaît dans la liberté et l'expressivité de son œuvre, mais aussi dans la sophistication de son approche, qui témoigne d'une sensibilité artistique délicate. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » représente parfaitement cette fusion, offrant un dialogue visuel à la fois accessible et complexe, ludique et profond. L'utilisation d'une palette de 11 couleurs en sérigraphie est particulièrement remarquable, permettant à KAWS de superposer les couleurs avec précision et de créer des images d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Le choix du papier Saunders Waterford Hi-White reflète son souci de la qualité : ce support est privilégié pour les tirages d'art grâce à sa texture et sa durabilité supérieures. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce est une fusion sophistiquée entre l'audace du street art et l'attrait universel du pop art. Résonance culturelle des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes de KAWS, notamment celles de la série « Blame Game », trouvent un écho culturel profond grâce à leur commentaire sur les constructions sociales et l'expérience individuelle. Les thèmes récurrents de son œuvre, tels que l'isolement, la camaraderie et la contemplation, sont universels et permettent à son art de toucher un public diversifié. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » illustre parfaitement ces thèmes, utilisant ses yeux barrés emblématiques et des figures abstraites pour inviter à l'introspection et susciter une réaction émotionnelle. Tirée d'une édition limitée, cette œuvre occupe une place à part dans l'histoire du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les amateurs apprécient les estampes de KAWS pour leur valeur artistique, leur rareté et leur potentiel d'investissement. L'art de KAWS, en particulier des œuvres comme « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow », continue d'influencer l'évolution de l'art urbain, captivant l'attention aussi bien dans les milieux urbains que dans les galeries d'art les plus prestigieuses. En conclusion, « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » témoigne du talent de KAWS pour fusionner avec brio la spontanéité du street art et la précision de la gravure d'art. Cette œuvre symbolise la capacité de l'artiste à toucher le public à différents niveaux, offrant un spectacle visuel aussi stimulant intellectuellement qu'esthétiquement plaisant. Alors que le street art continue d'évoluer, l'œuvre de KAWS constitue une référence incontournable, brouillant les frontières entre les sous-cultures et l'art contemporain.
$29,415.00
-
Shepard Fairey- OBEY Avertissement Addictive/New Deal Sérigraphie par Shepard Fairey- OBEY
Avertissement Addictive/New Deal 2 couleurs Tirage sérigraphique en édition limitée à la main sur papier d'art de qualité supérieure par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artiste.
$384.00
-
Shepard Fairey- OBEY Obey Radical Peace - Sérigraphie crème par Shepard Fairey - OBEY
Obey Radical Peace - Sérigraphie artisanale en édition limitée 2 couleurs crème sur papier moucheté crème par Shepard Fairey. Œuvre d'art urbain rare OBEY Pop. 18 pouces sur 24 pouces. Édition de 375 exemplaires. 7 mai 2021. La version de Shepard sur la manifestation de 2021 dans la capitale, où la police a tué 5 manifestants non armés.
$384.00
-
Marly Mcfly Radiate HPM Mixed Media Wood Print par Marly Mcfly
Radiate Hand-Painted Multiple (HPM) Acrylique, peinture en aérosol et encre sur panneau de bois prêt à être accroché par Marly Mcfly Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 8 exemplaires. Œuvre HPM, format 18x18 pouces. Édition signée de 8 exemplaires. Acrylique, peinture aérosol et encre sur panneau de bois. Dimensions : 45,7 x 45,7 cm. Sortie : 26 juillet 2021.
$589.00
-
Adam Lister Estampe d'archives Mains par Adam Lister
Estampe d'archives « Mains » d'Adam Lister, édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m², style pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Estampe signée et numérotée de 2021, édition limitée à 50 exemplaires, format 10x8 pouces (25,4 x 20,3 cm), impression d'art pigmentaire d'archives, gros plan des mains de La Création d'Adam de Michel-Ange , style glitch. Dans le monde dynamique de l'art moderne, où convergent street art, graffiti et pop art, Adam Lister s'impose comme une figure emblématique de l'innovation. Son œuvre « Hands Archival Print » témoigne de son génie créatif et offre une perspective inédite sur un classique vénéré. Puisant son inspiration dans la fresque iconique de « La Création d'Adam » de Michel-Ange, cette pièce distille un moment de profonde connexion dans un format 25 x 20 cm, en y insufflant une touche contemporaine de style glitch. Le choix de Lister de se concentrer sur les mains – symbole du divin et de l'humain – invite à la contemplation. Le rendu pixélisé, presque numérique, ajoute une dimension de modernité, suggérant la fusion des époques, de la Renaissance à l'ère numérique. Les pigments d'archivage utilisés garantissent la pérennité de l'éclat de l'œuvre, capturant à jamais ses nuances douces et ses contrastes saisissants. Imprimée sur un papier d'art mat pressé à chaud de 300 g/m², la texture de la toile complète l'essence numérique de l'œuvre, offrant une expérience tactile qui contraste avec son aspect pixélisé. Le tirage limité à 50 exemplaires signés et numérotés confère à cette estampe une valeur inestimable, la rendant particulièrement recherchée par les collectionneurs. « Hands Archival Print » d'Adam Lister transcende les frontières de l'art conventionnel. En juxtaposant l'art ancien aux techniques modernes, Lister ouvre la voie à des réflexions sur l'évolution de l'art, les liens humains et la transformation numérique qui façonne notre perception de l'un et de l'autre.
$288.00
-
OG Slick Impression sérigraphique C/S II Pearl par OG Slick x Chaz Bojorquez
C/S II 9 couleurs, édition limitée, sérigraphie à la main, finition blanc perle vieilli, imprimée sur papier d'art Stonehenge White 250 g/m² par OG Slick x Chaz Bojorquez, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 2016 Signé par OG Slick x Chaz Bojorquez & Édition limitée numérotée à 150 exemplaires P2 La fusion des styles dans C/S II par OG Slick et Chaz Bojorquez La collaboration entre OG Slick et Chaz Bojorquez sur la sérigraphie C/S II marque un tournant dans le monde du street art et du graffiti. Créée en 2016, cette œuvre illustre parfaitement comment deux artistes peuvent fusionner leurs styles distinctifs pour créer une pièce unique, reflet de leur identité artistique respective. Cette sérigraphie en édition limitée, réalisée à la main en neuf couleurs et à la finition blanc nacré vieilli sur papier d'art Stonehenge White 250 g/m², témoigne du savoir-faire méticuleux et de la vision artistique partagée par ces deux figures emblématiques du street art. OG Slick, artiste profondément ancré dans le mouvement graffiti de Los Angeles, apporte à l'œuvre son imagerie iconique et sa sensibilité urbaine. Reconnu pour son langage visuel audacieux et souvent subversif, la contribution de Slick à C/S II est immédiatement perceptible dans les mains stylisées et l'iconographie contemporaine qui évoquent les aspects commerciaux et bruts de la culture urbaine. Son œuvre se caractérise souvent par une fantaisie qui dissimule une réflexion plus profonde sur les enjeux sociaux et culturels. Cela se manifeste notamment dans sa manière de manipuler des symboles et des personnages familiers pour interpeller le spectateur. Le style signature de Chaz Bojorquez dans C/S II L'influence de Chaz Bojorquez sur cette œuvre est tout aussi profonde. Son style unique, puisant dans la tradition du graffiti cholo et sa maîtrise pointue de la typographie, complète les éléments plus fantaisistes de Slick par une gravité et une dimension historique. Les traits calligraphiques et les lettrages complexes en arrière-plan de C/S II sont indéniablement la signature de Bojorquez, témoignant de sa maîtrise des formes et de son talent pour transmettre un riche récit culturel à travers son art. Son œuvre capture l'essence d'une sous-culture souvent marginalisée, l'élevant au rang d'art à part entière qui mérite reconnaissance et respect. La collaboration entre ces deux artistes sur C/S II est un dialogue entre différentes époques et styles au sein du street art. Si l'œuvre d'OG Slick est souvent perçue comme un pont entre les débuts du street art et l'esthétique moderne, Bojorquez incarne la dimension spirituelle et intemporelle du graffiti, profondément ancrée dans le tissu culturel urbain. Ensemble, leur travail sur cette estampe crée un jeu complexe de couleurs, de formes et de symboles qui célèbre le passé du street art et affirme avec audace son avenir. Importance culturelle de l'estampe en édition limitée C/S II L'importance culturelle de l'estampe C/S II réside dans son incarnation de l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Limitée à 150 exemplaires, chaque estampe est signée par OG Slick et Chaz Bojorquez, ce qui en fait une pièce rare et de collection, précieuse pour les amateurs de street art. Le choix d'une édition limitée souligne non seulement la valeur de l'œuvre, mais reflète également l'éthique du street art, où la nature éphémère du médium implique souvent le caractère temporaire des œuvres. En capturant cette essence transitoire sous une forme tangible, OG Slick et Bojorquez ont créé un témoignage durable de la culture urbaine. L'œuvre se distingue notamment par sa finition blanc nacré vieilli, qui ajoute texture et profondeur à l'estampe. Cette finition confère à l'œuvre une qualité tactile qui invite à un examen plus attentif et suggère une histoire, comme si elle avait été patinée par le temps et les intempéries – un clin d'œil aux réalités du street art. L'utilisation du papier d'art Stonehenge White sublime encore davantage l'œuvre, alliant l'énergie brute du graffiti au raffinement des techniques d'impression d'art. Impact et héritage de C/S II dans le street art et la culture pop L'impact et l'héritage de C/S II dans le street art et la culture pop sont considérables. En réunissant deux artistes influents de générations différentes, cette estampe fait le lien entre les débuts du graffiti à Los Angeles et la scène street art contemporaine. Elle reflète l'évolution du genre, démontrant comment il peut être à la fois un moyen d'expression personnel et une forme d'art sophistiquée. L'esthétique de l'estampe, marquée par l'interaction entre le talent calligraphique de Bojorquez et la sensibilité graphique de Slick, illustre le potentiel du street art à s'inscrire dans des mouvements artistiques plus vastes et à être reconnu dans le contexte plus large du pop art. En tant qu'œuvre mêlant street pop et graffiti, C/S II est un exemple éloquent de la capacité du genre à s'adapter et à évoluer tout en conservant ses principes fondamentaux. Elle rappelle l'influence durable d'artistes comme OG Slick et Chaz Bojorquez, qui continuent de façonner et d'inspirer la trajectoire du street art. À travers des œuvres comme celle-ci, ils veillent à ce que l'énergie vibrante, la contestation et la créativité des rues demeurent une composante essentielle de notre paysage culturel.
$1,733.00
-
Dave Kinsey Impression d'archives Casa Grande par Dave Kinsey
Casa Grande, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Somerset Enhanced Velvet 100 % coton 330 g/m² par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage numérique d'archive sur papier Somerset Enhanced Velvet 100 % coton 330 g/m². Imprimé avec des encres HDX Ultrachrome résistantes à la décoloration. Signé : KINSEY / Édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Dimensions : 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces). Année : 2012.
$217.00
-
OG Slick Love Graffiti X30, impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick
Love Graffiti X30 Impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick Artwork Édition limitée sur papier beaux-arts frangé 310 g/m² Impression rehaussée à la main Artiste de rue graffiti pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Love Graffiti X30 par OG Slick : Symbolisme embelli à la main dans l’art urbain pop et le graffiti Love Graffiti X30 est une édition limitée de 2025, une estampe giclée rehaussée à la main par l'artiste emblématique de graffiti et de street pop OG Slick. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette œuvre fusionne l'impression giclée haute résolution avec des techniques artisanales brutes, offrant une expérience unique à chaque collectionneur. Imprimée sur un papier beaux-arts 310 g/m² à grain frangé, l'œuvre mesure 76 x 76 cm et est signée, numérotée et personnalisée individuellement par l'artiste à l'aide de peinture aérosol, de projections et de coups de pinceau à main levée. Chaque variante est unique, faisant de chaque estampe une œuvre originale au sein de cette édition limitée. Le mélange d'iconographie pop raffinée et de spontanéité propre au graffiti, propre à OG Slick, positionne cette œuvre comme un exemple emblématique du street pop art et du graffiti contemporains. Langage visuel et symbolisme culturel dans l'œuvre d'art L'image centrale de Love Graffiti X30 est un gant stylisé, évoquant un dessin animé, dont les doigts forment un cœur : un geste puissant et immédiatement reconnaissable. Tracée de contours noirs épais et rehaussée d'ombrages minimalistes, la figure plane au-dessus d'un fond composé de fines éclaboussures, de gouttes et de traînées d'aérosol aux teintes vibrantes de magenta, de violet et de gris acier. Le gant fait référence à l'esthétique de l'animation classique tout en se transformant en un symbole contemporain de la culture urbaine, de l'amour, de la résistance et de l'unité. Le cœur, incomplet et creux en son centre, invite le spectateur à y projeter ses propres émotions. À la fois ludique et poignant, il puise son inspiration dans l'agressivité visuelle du graffiti tout en étant adouci par un message d'amour et de connexion humaine. Les éclaboussures, qui varient d'une œuvre à l'autre, soulignent la nature organique et imprévisible de l'expression artistique urbaine. La place d'OG Slick dans l'évolution du street art et du graffiti OG Slick est un pionnier du street art à Los Angeles, reconnu pour sa capacité à fusionner les techniques du graffiti traditionnel et les récits visuels modernes. Né à Hawaï et figure emblématique du graffiti de la côte ouest américaine depuis la fin des années 1980, Slick transpose des décennies d'expérience dans la rue dans l'art contemporain sans rien perdre de son authenticité. Son œuvre est empreinte d'ironie, de commentaires culturels et d'un rythme visuel soutenu. Avec « Love Graffiti X30 », il explore la douceur souvent occultée par l'exubérance de l'art urbain. La main gantée, qu'il a revisitée sous de nombreuses formes, devient le réceptacle d'une signification riche et complexe : hommage culturel, familiarité cartoonesque et vulnérabilité émotionnelle. Cette estampe rehaussée à la main témoigne de sa maîtrise de la composition et du contraste, insufflant à une image pop la spontanéité des gestes du graffiti et l'intimité de l'expression personnelle. HPM comme fusion de la gravure et de l'expression urbaine Les estampes Hand Painted Multiples (HPM), telles que Love Graffiti X30, repoussent les limites de l'estampe en fusionnant reproduction et intervention unique. Si l'impression de base est une giclée – offrant une grande précision et une fidélité tonale exceptionnelle –, chaque embellissement appliqué par OG Slick transforme l'œuvre en un original. Éclaboussures de spray, coulures de peinture et superpositions gestuelles varient d'une estampe à l'autre, embrassant l'imprévisibilité propre au graffiti. Le bord irrégulier confère à l'estampe une dimension tactile et artistique, la faisant passer non pas pour une simple reproduction, mais pour une véritable pièce de collection. Dans l'univers du street art et du graffiti, ces éditions limitées tissent des liens entre les murs de la rue et les collections privées. Love Graffiti X30 d'OG Slick n'est pas qu'une simple estampe : c'est une affirmation d'évolution artistique, capturant la tension et la tendresse de l'expression urbaine contemporaine à travers des mains en forme de cœur et une sincérité brute, imprégnée de graffiti.
$2,500.00
-
OG Slick Impression giclée HPM rehaussée à la main Slick Hand Luke T30 par OG Slick x Luke
Impression giclée HPM embellie à la main Slick Hand Luke T30 par OG Slick x Luke Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés, impression embellie à la main, artiste graffiti pop de rue. 2025 Signé par Luke et OG Slick Numéroté HPM Rehaussé à la main par OG Slick Giclée et peinture aérosol Édition limitée à 25 exemplaires Format 30x30 cm Impression giclée HPM rehaussée à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture utilisés pour les embellissements varient. CHAQUE HPM EST UNIQUE. VOUS RECEVREZ PEUT-ÊTRE UNIQUEMENT. L'EXPÉDITION EST CHOISIE ALÉATOIREMENT. Luke et Slick : d'assistant à collaborateur en 2024 À partir de 2018, Luke a commencé à collaborer avec OG Slick sur des projets de fresques murales caractérisées par des images graphiques, audacieuses et de grand format. Bien que sa pratique artistique personnelle soit davantage axée sur le réalisme et le rendu d'après références, il a saisi avec enthousiasme l'opportunité de contribuer aux compositions stylisées de Slick. Au cours des années suivantes, le duo a collaboré à des installations dans différentes villes, développant une relation de travail fondée sur le respect mutuel et une ambition créative partagée. Début 2024, cette confiance s'était muée en un partenariat artistique plus profond. Reconnaissant la progression et l'engagement de Luke, Slick lui a offert la possibilité de passer d'un rôle de soutien à celui de collaborateur créatif à part entière. Cette proposition s'est concrétisée par une réinterprétation de l'œuvre de Slick de 2016, « Hand to Hand », elle-même un hommage à l'œuvre emblématique de MC Escher, « Drawing Hands » (1948). Le concept mettait en scène deux mains s'illustrant mutuellement – une image qui évoque la co-création et la dualité des compétences. Slick y vit l'opportunité de revisiter l'œuvre en mettant en valeur ses propres atouts et ceux de Luke : la fusion d'un design épuré et stylisé avec une technique réaliste et extrêmement détaillée. Il en résulterait une œuvre à deux voix, fusionnant deux langages visuels distincts en une seule composition. Cette version actualisée de « Hand to Hand » servirait non seulement d'hommage à un héritage artistique, mais aussi de témoignage d'une évolution : celle d'un assistant devenu collaborateur, et celle de deux styles se rencontrant dans un respect mutuel et un dialogue créatif. Slick Hand Luke T30 par OG Slick x Luke : Double technique dans le street art pop et le graffiti Slick Hand Luke T30 est une estampe giclée rehaussée à la main, créée en collaboration par OG Slick et Luke. Tirée en édition limitée à 25 exemplaires numérotés et signés, chaque estampe est réalisée sur papier beaux-arts 310 g/m² à grain frangé et embellie à la main par des effets personnalisés : éclaboussures de peinture, traces de spray et accents gestuels. Mesurant 76 x 76 cm, chaque œuvre de cette série est une expression unique de la double vision artistique des artistes, réalisée en giclée haute résolution avec des superpositions de textures et de couleurs spontanées. Chaque estampe est signée à la main par les deux artistes et présente des variations de détails, faisant de chaque pièce de collection une interprétation unique de leurs styles combinés. Fruit de deux approches distinctes – le langage graphique et audacieux d’OG Slick et le rendu photoréaliste raffiné de Luke – cette édition s’impose comme une collaboration marquante dans le domaine du street art et du graffiti. Dialogue visuel entre illustration et réalisme L'élément central de Slick Hand Luke T30 est un concept rendant hommage à l'œuvre de MC Escher, « Mains dessinant » (1948), réinterprétée à travers le prisme du graffiti contemporain et de l'estampe d'art. Une main, gantée et dessinée, brandit un marqueur, dans le style inimitable d'OG Slick, dégoulinant d'encre et pleine de vie. L'autre, une main humaine hyperréaliste, peinte avec une précision photographique, tient un marqueur identique. Ensemble, les mains s'enchaînent dans une boucle créative infinie : chacune donnant vie à l'autre. Cette double réalisation symbolise la collaboration, le respect et la transformation, deux artistes aux esthétiques opposées dialoguant visuellement. Le design est épuré, minimaliste dans sa composition et puissant dans son symbolisme. Sur un fond de papier blanc froissé, le contraste entre l'encre, la texture et la lumière confère une dimension supplémentaire à l'œuvre. OG Slick et Luke : La collaboration comme évolution OG Slick, légende du graffiti dont l'influence s'étend sur plusieurs décennies et puise ses racines dans la culture urbaine de la côte ouest américaine, est connu pour son style unique mêlant références à l'univers du dessin animé et critique culturelle incisive. Luke, artiste plasticien et muraliste émergent, apporte une maîtrise photoréaliste et une approche formelle réfléchie. Depuis qu'il a assisté OG Slick sur des fresques murales de grande envergure à partir de 2018, Luke est passé d'apprenti à collaborateur à part entière. « Slick Hand Luke T30 » marque leur première véritable collaboration, témoignant d'une relation fondée sur la confiance mutuelle, le contraste esthétique et une inspiration réciproque. Leur partenariat n'est pas seulement visuel ; il est philosophique, incarnant la fusion des disciplines et l'estompement des frontières traditionnelles entre art graphique et réalisme dans le Street Pop Art et le Graffiti. HPM Print comme collaboration vivante Chaque pièce de l'édition Slick Hand Luke T30 est rehaussée à la main par diverses applications de spray, coulures, éclaboussures et superpositions picturales, ce qui les rend toutes uniques. Certaines impressions sont dynamisées par des touches de rose ou de magenta, d'autres privilégient des variations monochromes plus subtiles, reflétant la tension et l'harmonie entre les deux créateurs. Les bords irréguliers confèrent à l'impression une dimension artistique tout en préservant l'esprit rebelle du graffiti. Comme pour toutes les éditions HPM d'OG Slick, l'unicité de chaque œuvre souligne la valeur de l'imprévisibilité et de l'intervention brute. Dans le domaine du Street Pop Art et du Graffiti, cette collaboration témoigne d'une évolution, d'un respect mutuel et d'une dualité créative : l'animé et l'anatomique co-créent, et le concept devient réalité grâce à la fusion de deux artistes qui s'inspirent l'un de l'autre.
$5,000.00
-
Slegh Let Go Blotter Paper Archival Print par Slegh
Let Go Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Slegh, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'illustration peut légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Shepard Fairey- OBEY Avertissement : Addictive - Skateboard sérigraphié orange par Shepard Fairey - OBEY
Avertissement : Addictif - Planche de skateboard sérigraphiée en édition limitée orange par l'artiste de la culture pop urbaine Shepard Fairey OBEY. Signée au feutre sur le devant. Attention : planche de skate addictive. Édition numérotée à 400 exemplaires. Signée par Shepard Fairey. Je suis un grand fan de l'art et du skateboard d'Andy Howell depuis la fin des années 80, et j'ai suivi avec enthousiasme le lancement de New Deal Skateboards par lui et ses associés en 1990. New Deal a révolutionné le monde du skateboard, non seulement grâce à l'impulsion créative des skateurs, mais aussi parce que le style et l'art d'Andy Howell ont quasiment instantanément transformé l'esthétique et le style du skateboard, passant des crânes et des dragons au graffiti et au hip-hop. New Deal a été la première entreprise axée principalement sur le skate de rue et la culture urbaine, et ses publicités intelligentes et humoristiques célébraient son rôle de pionnière des entreprises détenues et gérées par des skateurs, incarnant le « pouvoir au peuple » et l'« écoute de la rue ». Dès ses débuts, New Deal a donné le ton des années 90. -Shepard
$541.00
-
DKG Planche de skateboard artistique John Shanahan 8.06 par DKG
Planche de skateboard artistique Mashups Stevie Williams Astronaut 8.25 par DKG, édition limitée, impression de l'artiste sur bois, style pop street graffiti, objet sportif. Œuvre d'art sportive en édition limitée 2021, format skateboard 8x31, objet d'art imprimé, représentant le pro du skate John Shanahan x DGK, femme avec de l'argent, planche stylisée. Planche de skateboard « Woman with Cash » de John Shanahan par DGK : mélange de street art pop et de graffiti sur érable 7 plis La planche de skateboard « Mashups John Shanahan Woman with Cash » de DGK est une œuvre visuelle et culturelle qui transforme un objet sportif de haute performance en un emblème du street art et du graffiti contemporains. Sortie en 2021, cette planche en édition limitée mesure 20,3 cm de large sur 78,7 cm de long et est fabriquée en érable 7 plis de qualité supérieure avec des placages teintés de différentes nuances. La planche arbore un graphisme intégral sur le dessous et des sérigraphies sur le dessus qui reflètent l'énergie brute et le symbolisme culturel associés à la marque DGK et à l'univers visuel du skateur professionnel John Shanahan. Avec une image qui mêle argent, mode et un design audacieux, cette planche artistique offre bien plus qu'un simple attrait visuel : elle communique un langage lié au statut social, à la rébellion et à l'authenticité urbaine. Composition visuelle et poids symbolique du graphique Le visuel du panneau met en scène une femme stylisée aux cheveux turquoise, aux ongles violets et aux mains abondamment tatouées, exhibant des liasses de billets de cent dollars. Son expression est d'un calme absolu, les yeux mi-clos, défiant le regard. Chaque détail – de la chaîne en or à la Rolex en passant par la bague DGK – évoque la richesse urbaine, la débrouillardise et l'émancipation. Ses mains dominent le premier plan, traversant le panneau verticalement dans une posture à la fois agressive et stylée. Le fond se fond dans un léger dégradé de bleu glacé, contrastant avec l'éclat de son teint et de ses vêtements. Cette esthétique s'inscrit pleinement dans le Street Pop Art et le graffiti, qui fusionnent souvent des éléments de la culture pop avec un commentaire social. La femme devient une icône non seulement de la richesse, mais aussi du pouvoir, de l'attitude et d'une indépendance assumée. L'alliance d'un style proche du dessin animé et d'un réalisme stylisé confère à l'œuvre une originalité qui la place au même rang que les estampes de street art de collection et les vêtements inspirés de la culture pop. John Shanahan et DGK : Cultiver l’art du skate avec une identité urbaine John Shanahan, membre clé de l'équipe DGK, insuffle à tout ce qu'il entreprend un style pointu et une profonde sensibilité culturelle. Reconnu pour son esthétique vintage skate axée sur la mode, l'influence de Shanahan transparaît clairement dans le design de cette planche. DGK, fondée par Stevie Williams, a toujours misé sur le récit à travers la réalité urbaine, et cette planche ne fait pas exception. L'approbation d'une telle planche par Shanahan confirme son authenticité au sein des communautés de skate et artistiques. Rider qui allie sensibilité rétro et talent novateur, la collaboration de Shanahan avec DGK continue d'enrichir le récit du design de skateboards comme une forme d'art ancrée dans la résistance, la ténacité et l'individualité. Cette pièce ne porte pas seulement son nom, elle incarne aussi le style de vie et la culture qu'il représente. Les planches de skateboard comme toiles modernes dans l'art urbain pop et le graffiti La planche de skate « Woman with Cash » de John Shanahan, issue de la collection Mashups, illustre parfaitement comment les planches de skate sont devenues des supports d'art moderne. Sa construction en érable sept plis lui confère durabilité et performance, tandis que sa surface imprimée la transforme en une œuvre d'art dynamique. Le motif imprimé recouvrant toute la surface de la planche fonctionne comme une fresque : portable, audacieuse et visible de tous. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la planche devient une œuvre murale captivante, incarnant l'esprit de l'art contemporain urbain. La fusion d'iconographie, de critique culturelle et d'esthétique, concentrée dans une explosion visuelle, inscrit cette planche DGK au cœur de l'héritage du Street Pop Art et du graffiti, où les frontières entre culture, fonction et beaux-arts s'estompent sans cesse.
$199.00
-
Shepard Fairey- OBEY Obey Radical Peace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY
Obey Radical Peace - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 2 couleurs bleues sur papier crème moucheté, par Shepard Fairey. Œuvre d'art urbain rare OBEY Pop. 18 pouces sur 24 pouces. Édition de 375 exemplaires. 7 mai 2021. La version de Shepard sur la manifestation de 2021 dans la capitale, où la police a tué 5 manifestants non armés.
$384.00
-
Michael Reeder ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$578.00