Le noir
-
Kathy Ager « Le cœur est un chasseur solitaire », reproduction giclée de Kathy Ager
« The Heart Is A Lonely Hunter », impression giclée de Kathy Ager, œuvre d'art en édition limitée sur papier d'art en coton 290 g/m², artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 26 pouces. Le langage visuel de « J'espère que tes fleurs s'épanouiront » de Kathy Ager « I Hope Your Flowers Bloom » de Kathy Ager est une captivante estampe giclée qui capture l'essence du Street Pop Art et du graffiti à travers un tableau luxuriant de fleurs entrelacées avec une paire de baskets immaculées. Tirée à seulement 200 exemplaires, cette œuvre signée et numérotée par l'artiste lui confère un statut de pièce de collection. Mesurant 45,7 x 61 cm, elle est imprimée sur un papier aquarelle beaux-arts de 290 g/m², ce qui enrichit sa texture visuelle et la profondeur de ses couleurs. Cette pièce se distingue dans le travail d'Ager comme une œuvre symbolique qui fusionne l'urbain et le naturel, le quotidien et l'extraordinaire. La représentation hyperréaliste des baskets – un incontournable de la mode urbaine et de l'identité urbaine – est enveloppée d'une explosion d'éléments floraux, faisant écho aux motifs de croissance organique que l'on retrouve dans la nature. Cette juxtaposition est une métaphore de l'éclosion des idées et de la créativité que le Street Pop Art et le graffiti incarnent dans la jungle de béton des paysages urbains. Matériaux et techniques : L'art derrière l'estampe Le choix de la technique d'impression giclée s'explique par sa capacité à reproduire avec une clarté exceptionnelle les couleurs vibrantes et les détails complexes de l'œuvre originale. L'utilisation d'un papier aquarelle 290 g/m² à base de chiffons confère à l'œuvre une texture digne des plus beaux arts, plus souvent associée aux techniques picturales traditionnelles, la transformant ainsi d'une simple reproduction en une véritable œuvre d'art. Ce choix stratégique des matériaux souligne l'importance que Kathy Ager accorde à la qualité dans sa démarche artistique, garantissant que chaque édition de « I Hope Your Flowers Bloom » reflète l'authenticité et la beauté de sa vision. Symbolisme et pertinence culturelle dans l'œuvre de Kathy Ager L'imagerie de « I Hope Your Flowers Bloom » explore en profondeur la signification culturelle de ses sujets. Les baskets sont depuis longtemps un symbole de la culture contemporaine, souvent associées à la jeunesse, à la vitalité et à la culture urbaine dont est issu le graffiti. La présence de ces chaussures au sein d'un décor floral et animalier d'une beauté traditionnelle suggère une harmonie entre la beauté créée par l'homme et la beauté naturelle, entre la vie urbaine et l'épanouissement qu'elle peut engendrer. Cette œuvre imite le pouvoir transformateur du Street Pop Art et du graffiti, qui s'emparent d'éléments urbains ordinaires et les recontextualisent de manière à remettre en question notre perception de la beauté et de l'art. Impact et réception de « J'espère que tes fleurs s'épanouiront » Depuis sa sortie en 2021, « I Hope Your Flowers Bloom » a suscité l'attention par son audace thématique et sa maîtrise technique. Elle a été plébiscitée par les collectionneurs et les amateurs d'art qui apprécient la fusion novatrice de la culture urbaine et des principes artistiques reconnus. Le tirage limité de cette estampe en a fait une pièce recherchée par les collections privées et a également alimenté les débats sur la valeur de la rareté et de l'exclusivité dans le monde de l'art. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du graffiti, l'estampe de Kathy Ager reflète l'évolution de la société vers une plus grande acceptation et intégration du street art au sein du canon des beaux-arts. Elle témoigne d'un monde où les frontières autrefois tranchées entre art « noble » et art « populaire » s'estompent, où l'impact viscéral du graffiti est aussi valorisé que la finesse étudiée des expositions en galerie. « I Hope Your Flowers Bloom » est un témoignage de cette mutation culturelle et du paysage dynamique et en constante évolution de l'art contemporain.
$462.00
-
James Wilson Painter Girl Original Pen Collage Dessin par James Wilson
Dessin original de James Wilson, représentant une jeune fille peintre dans un style pop moderne et urbain. Ce dessin au stylo à bille et collage est réalisé sur papier d'art. Dessin original signé, 2022. Stylo à bille, papier découpé, journal et collage. Dimensions : 14,9 x 21 cm. Sortie : 10 février 2022. L'expression « hors réseau » véhicule une vision romantique de l'autosuffisance, du retour à la nature et à une époque plus simple, occultant souvent les aspects parfois oubliés de la sortie de sa zone de confort. Cette série d'œuvres peut être perçue comme une suite esthétique et thématique de la précédente collection « Ruptures et Défaillances », centrée sur l'idée d'une relation brisée. Désormais, l'œuvre explore des territoires inexplorés. En s'appuyant sur la technique du dessin au stylo sur papier, l'intégration de la découpe physique de fenêtres dans les pièces les transporte hors du connu et du familier, vers un univers expérimental et inconnu. « Ces œuvres continuent d'explorer l'évasion sous différents angles : le monde numérique de la réalité virtuelle, les espoirs placés dans les cryptomonnaies, le courage que procure l'alcool ou le frisson d'excitation lié aux environnements à haut risque. Toutes offrent une récompense, mais comportent aussi leurs propres risques. C'est en explorant au-delà du confort du connu et du rassurant, sans les filets de sécurité habituels, que l'on découvre le danger et le risque, mais c'est aussi dans l'inconnu que se trouvent le plus grand potentiel et la plus grande capacité d'épanouissement. » – James Wilson
$533.00
-
Alex Kirzhner Impression Giclée Toujours Humaine par Alex Kirzhner
« Still Human », une œuvre d'art en édition limitée, estampe giclée sur papier aquarelle pressé à froid 300 g/m², par l'artiste de graffiti pop culture Alex Kirzhner.
$217.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie HPM rouge Spray Happiness par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Spray Happiness - Édition limitée rouge, sérigraphie artisanale 3 couleurs avec embellissements à la peinture acrylique sur papier d'art frangé à la main par Mr Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2018 Édition limitée signée et numérotée à 75 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 30 x 22,5 Sérigraphie 3 couleurs et éclaboussures de peinture à la main sur papier d'art d'archive déchiré à la main, 57,2 x 76,2 cm (30 x 22 po), édition de 75 exemplaires.
$4,740.00
-
Jon Burgerman Science Dessin original à l'encre de Pasca par Jon Burgerman
Peinture originale scientifique Pasca sur papier aquarelle par Jon Burgerman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Dessin original sur papier de l'artiste Jon Burgerman, 2014. Dimensions : 9 x 12 pouces. « Jon Burgerman crée des gribouillis néo-primitifs vibrants, mêlant formes et couleurs. Il a intégré ses personnages monstrueux dans des compositions où des formes caricaturales s'empilent les unes sur les autres, créant une masse d'énergie explosive. D'une productivité intense, il a propulsé l'obsession des personnages de la fin des années 90 vers une direction bien plus intéressante et percutante. Imaginez Walt Disney devant un monument inca sous l'influence de la mescaline. » – Francesca Gavin, rédactrice en chef de la section Arts visuels de Dazed & Confused et auteure de Street Renegades et 100 New Artists, publiés chez Laurence King.
$533.00
-
Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$759.00
-
RYCA- Ryan Callanan Peinture originale technique mixte « Cheese Dollar » par RYCA - Ryan Callanan
Œuvre d'art unique en son genre, découpée au pochoir dans un billet d'un dollar, réalisée en technique mixte et encadrée par l'artiste populaire de street art et de culture pop RYCA - Ryan Callanan. Œuvre originale signée de 2017, format 6 x 2,5 pouces (15,2 x 6,4 cm). Pièce de 6,4 x 15,5 cm (2-1/2 x 6-1/8 pouces) découpée au pochoir « RYCA Cheese Dollar ». Signée dans le coin inférieur droit. Dimensions encadrées : 6,25 x 9,75 pouces (15,9 x 24,8 cm). « Cheese Dollar » de RYCA : une œuvre marquante du street art pop et du graffiti. « Cheese Dollar », une œuvre de Ryan Callanan (RYCA), illustre avec force la fusion entre le street art et la monnaie traditionnelle. Cette œuvre unique, réalisée en techniques mixtes et signée en 2017, incarne l'esprit de l'incursion du street art dans la culture populaire et le débat économique. Mesurant 15,2 x 6,4 cm (6,25 x 9,75 pouces une fois encadrée), elle témoigne du savoir-faire méticuleux et de la profondeur de réflexion de Callanan. Dans « Cheese Dollar », RYCA utilise la technique du pochoir sur un véritable billet d'un dollar, symbole du consumérisme et du capitalisme, pour le réinventer avec un message à la fois fantaisiste et incisif. En détournant ce symbole omniprésent de la valeur, Callanan insuffle humour et critique au débat sur le rôle de l'argent dans la société moderne. Le titre de l'œuvre, « Cheese », terme familier pour désigner l'argent, joue davantage sur l'intersection du langage et du symbolisme souvent explorée dans le pop art urbain. Importance des techniques mixtes dans l'œuvre de RYCA La nature mixte de « Cheese Dollar » témoigne de l'approche novatrice de RYCA en matière de street art, mêlant matériaux et techniques non traditionnels pour créer une œuvre inédite. L'utilisation d'un véritable billet d'un dollar comme support invite le spectateur à repenser la valeur que nous attribuons à la monnaie et aux objets que nous jugeons dignes d'une transformation artistique. La signature de Callanan, en bas à droite, est un gage d'authenticité et atteste de la participation de l'artiste à la transformation de l'objet. Cette œuvre de RYCA reflète son intérêt plus large pour la société de consommation, les valeurs et les thèmes de la culture populaire. En s'appropriant et en détournant la monnaie, « Cheese Dollar » devient un vecteur de commentaire social, s'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti, œuvres destinées à provoquer et à alimenter le débat public. Le choix de l'encadrer élève cette œuvre du statut de simple objet de transaction à celui d'œuvre d'art protégée et précieuse, complexifiant ainsi son interprétation et sa signification. L'influence continue de RYCA dans les milieux artistiques L'œuvre « Cheese Dollar » de RYCA symbolise l'influence constante de l'artiste sur la scène du street art et du graffiti. À travers ce type d'œuvres, Callanan continue de bousculer les perceptions et de captiver le public grâce à un subtil mélange de références culturelles et de commentaires. Cette pièce contribue à un dialogue sur le matérialisme inhérent à la culture contemporaine, utilisant l'art pour interroger et critiquer les systèmes de valeurs qui dominent notre société. Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme RYCA jouent un rôle crucial en orientant le débat et en remettant en question l'ordre établi. Des œuvres telles que « Cheese Dollar » garantissent que le discours reste aussi dynamique et multiforme que les formes artistiques elles-mêmes, offrant de nouvelles perspectives et un éclairage nouveau sur l'interaction complexe entre art, culture et économie. Par son art, RYCA capture l'essence de son époque et façonne l'avenir de la perception et de la compréhension du street art.
$655.00
-
Nicole Gordon Vous hésitez HPM Archival Print par Nicole Gordon
Vous hésitez ? Estampe d'art en édition limitée, rehaussée de pigments d'archivage HPM, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste Nicole Gordon, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée 2022, signée et numérotée à 5 exemplaires. Chaque exemplaire est unique (24x24). Manifestation contre la guerre en Ukraine en 2022. « Les ornements consistent en de la peinture pailletée dans les ballons, des fleurs colorées et des pois aux couleurs du drapeau ukrainien sur la robe de la fillette, et les feuilles et les branches des tournesols ont été peintes de manière à se prolonger sur la bordure blanche de l'imprimé. » - Nicole
$503.00
-
Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$356.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Bananappétit par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Sérigraphie Bananappétit par Mr Brainwash - Thierry Guetta, tirée à la main sur papier d'art frangé, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 96 exemplaires (2024). Œuvre d'art de 22x22 pouces, sérigraphie représentant un singe avec une banane inspirée par Warhol. Un clin d'œil malicieux à la culture pop L'estampe sérigraphique « Bananappétit » de Mr Brainwash, alias Thierry Guetta, rend un hommage ludique à l'un des motifs les plus emblématiques du pop art. Créée en 2024 et éditée à 96 exemplaires numérotés et signés, cette œuvre de 56 x 56 cm représente un singe espiègle tenant une banane aux couleurs vives. Cette référence à la célèbre banane d'Andy Warhol inscrit l'œuvre dans la lignée des créations inspirées par le pop art. Parallèlement, l'image regorge de l'humour caractéristique de l'artiste, invitant le spectateur à aborder l'histoire de l'art de manière légère et originale. Le singe est perché sur une boîte ornée de slogans dynamiques, renforçant l'impression que la scène tout entière est conçue pour susciter la curiosité et l'émerveillement. Les admirateurs de longue date de Mr Brainwash reconnaissent son talent pour insuffler une fraîcheur et une immédiateté saisissantes aux symboles les plus reconnaissables. L'énergie ludique qui se dégage de cette estampe suggère que le singe invite le spectateur à s'interroger sur le rôle de l'art dans la culture contemporaine. Le fond, peint dans une subtile nuance de bleu pâle, offre un écrin apaisant au jaune vif de la banane, faisant écho au goût de Warhol pour les contrastes de couleurs audacieux. Ce jeu de couleurs fait ressortir la banane sur le fond, attirant le regard à la manière d'un graffiti bien placé sur un mur de ville animé. Influences du street art, du pop art et du graffiti Mr Brainwash incarne une fusion d'influences pop et urbaines, et Bananappétit illustre parfaitement cette synergie. La fourrure noire et blanche du singe, rendue dans un style évoquant les pochoirs de peinture en aérosol, relie la composition à l'énergie brute du street art et du graffiti. Les spectateurs se souviendront peut-être comment les créateurs urbains réinterprètent souvent les symboles existants, les subvertissant ou leur ajoutant de nouvelles significations. Ici, la banane sert à la fois de ressort comique et d'objet de nostalgie culturelle, renforcée par le décor quasi muséal qui évoque également les traditions de l'art classique. Les couleurs vives de la signalétique sur la boîte font écho aux messages positifs et inspirants souvent présents dans l'œuvre de Guetta, évoquant l'émancipation et l'autonomisation. L'œuvre fusionne cet esprit avec l'énergie rebelle des pratiques artistiques urbaines, reflétant un univers où l'imagerie pop classique côtoie le langage en constante évolution des fresques et des pochoirs. Cette combinaison affirme avec force comment l'art peut transcender les influences de différents mouvements, en adaptant des éléments iconiques pour mieux toucher le public contemporain. Savoir-faire et éléments visuels Bien que l'estampe se distingue par sa spontanéité, chaque couche est exécutée avec une méticulosité extrême. La sérigraphie confère une netteté saisissante au sujet, tandis que le papier beaux-arts à grain frangé lui apporte une touche d'authenticité. Ce procédé exige une grande précision, chaque couche d'encre s'alignant parfaitement, pour un résultat net et des couleurs saturées. La palette, aux tons primaires puissants, offre un dynamisme qui n'est pas sans rappeler celui des affiches de rue. Le regard réaliste du singe captive l'attention, tandis que des ombres subtiles et des lignes épurées structurent la scène. L'humour visuel atteint son apogée dans l'œuvre d'art représentant une banane encadrée, placée derrière le singe, illustrant comment des objets de la culture populaire peuvent intégrer les galeries d'art et être reconnus comme des œuvres majeures. Un couteau utilitaire rouge posé au sol évoque la nature artisanale des démarches créatives, suggérant que la transformation artistique peut survenir à tout moment. Bananappétit devient ainsi plus qu'un simple hommage : c'est une composition à plusieurs niveaux qui, à chaque regard, révèle de petits détails significatifs. Un chef-d'œuvre de collection Les collectionneurs et amateurs de street art et de graffiti sont séduits par l'œuvre de Bananappétit, qui fusionne motifs iconiques, commentaires humoristiques et maîtrise technique. Le tirage limité à 96 exemplaires confère à chaque estampe un caractère exclusif, renforcé par la signature et la numérotation de l'artiste. En réinterprétant un symbole intemporel du pop art, Mr Brainwash capture la nature ludique et imprévisible de la créativité contemporaine. Les acquéreurs de cette œuvre découvrent un message profond, qui invite à réfléchir à la manière dont l'imagerie populaire peut se réinventer pour s'adapter aux évolutions culturelles. Bananappétit témoigne de la puissance de l'art urbain, mêlant des images reconnaissables à des réinterprétations inattendues qui remettent en question les conventions artistiques. Il en résulte une estampe saisissante qui unit passion pour l'histoire de l'art, sens de l'humour et sensibilité urbaine en une œuvre marquante et inoubliable.
$3,750.00
-
Bobby Hill XXXtentacion III HPM Acrylique Sérigraphie par Bobby Hill
XXXtentacion III Édition Limitée Estampe Technique Mixte HPM Rehaussée à la Main sur Papier Épais 200lbs par Bobby Hill, Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Superbe estampe 2020, signée et rehaussée à la main, technique mixte, sérigraphie sur papier épais 200 lb (80 g/m²). Format : 15,2 x 22,9 cm. Sortie : 16 janvier 2020. Tirage : 5 exemplaires.
$256.00
-
Shepard Fairey- OBEY Alice Bag Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY
Alice Bag, sérigraphie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey x Melanie Nissen, œuvre d'art de rue rare OBEY Pop. 2022. Signée par Shepard Fairey et Melanie Nissen, numérotée. 45,7 x 61 cm. Sérigraphie sur papier épais crème Speckletone. Édition numérotée de 550 exemplaires. J'étais ravie de rencontrer et de collaborer avec Melanie Nissen car, en tant que cofondatrice du magazine Slash, elle a photographié certaines des figures et des moments les plus importants des débuts de la scène punk de Los Angeles – une scène qui a profondément influencé mon parcours créatif. Son nouveau livre de photos punk de 1977 à 1980, Hard+Fast, est magnifiquement conçu et regorge d'images exceptionnelles. Après mûre réflexion, j'ai décidé de réaliser une illustration d'Alice Bag. J'ai découvert Alice Bag adolescente dans le documentaire de Penelope Spheeris, « The Decline of Western Civilization », mais le groupe The Bags n'a pas sorti beaucoup de disques, et leur musique était difficile à trouver. Cependant, en lisant des ouvrages sur la scène punk de Los Angeles comme « We Got The Neutron Bomb » et « Lexicon Devil », ainsi que le livre du magazine Slash, j'ai réalisé qu'Alice était une figure incontournable de cette scène, qu'elle a continué à créer une musique formidable et qu'elle défend avec conviction la cause latino-américaine et féministe. C'est aussi une personne très sympathique. Je suis ravi de célébrer Alice pour sa contribution à la culture, hier comme aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas The Bags, je vous recommande de vous procurer « All Bagged Up… The Collected Works 1977-1980 ». – Shepard
$384.00
-
Woes Martin Impression d'archives TDouble HPM AP par Woes Martin
Impression d'archives TDouble HPM AP Spray Paint par Woes Martin, édition limitée, plusieurs peintures à la main sur papier d'art, œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'artiste AP 2023 Signée et marquée « AP » 1/1 HPM Impression embellie à la main Œuvre unique Format 12x16 Pigment d'archives Beaux-arts d'un ours et d'un crâne disséqués avec finition à la peinture en aérosol. Le pop art, mouvement ayant connu son apogée au milieu du XXe siècle, connaît un regain de popularité à l'époque contemporaine, notamment grâce à des artistes comme Woes Martin. Son estampe « TDouble HPM AP Spray Paint Archival Print » capture l'essence du pop art moderne, imprégnée d'éléments urbains et de graffiti, et fait le lien entre classicisme et avant-garde. Cette œuvre est un mélange unique d'énergie brute et de technique raffinée, un hommage au pouvoir transformateur de la culture urbaine. Le choix de Woes Martin d'un ours disséqué juxtaposé à un crâne crée un puissant récit visuel. Il interroge nos perceptions, incitant le spectateur à explorer les multiples strates de sens, et suscitant des réflexions sur la mortalité, la nature et la dégradation urbaine. L'ours, souvent symbole de force et de courage, dans sa forme disséquée, évoque la vulnérabilité inhérente à tout être vivant, tandis que le crâne symbolise l'universalité de la mortalité. Imprimée sur papier beaux-arts, l'œuvre bénéficie d'une pigmentation d'archivage garantissant sa longévité, préservant l'éclat des couleurs et la netteté des détails. La technique de peinture multiple à la main (HPM) employée par Martin garantit l'originalité de chaque estampe, rendant chaque pièce unique. La finition à la peinture aérosol ajoute profondeur et texture, conférant à l'œuvre une authentique ambiance street art. Datée de 2023 et marquée « AP » pour indiquer son statut d'épreuve d'artiste, cette estampe 12x16 rehaussée à la main témoigne du talent et de la vision inégalés de Woes Martin dans le domaine du pop art. Collectionneurs et amateurs d'art sauront admirer cette œuvre, y voyant une parfaite illustration du pop art contemporain influencé par la culture urbaine.
$319.00
-
Czee13 OG Kickstarter 2020 CanBot - Glow Art Toy par Czee13
OG Kickstarter 2020 CanBot - Jouet d'art en vinyle édition limitée phosphorescent de 5 oz, œuvre d'art de collection par le graffeur de rue Czee13. Canbot Canz OG, édition limitée 2020, neuve en boîte, issue du Kickstarter. Disponible uniquement en participant au financement participatif du Canbot Canz 2020. Coloris rare et limité phosphorescent : jaune/vert et citron vert. Le CanBot OG Kickstarter 2020 par Czee13 Le CanBot original du Kickstarter 2020 est un exemple éclatant de l'esprit novateur qui anime la communauté du street art et du graffiti. Cette figurine de collection en vinyle, en édition limitée et conçue par le célèbre graffeur Czee13, incarne la fusion entre art underground et design d'objets de collection. Sortie en édition spéciale pour les contributeurs du Kickstarter Canbot Canz entre 2019 et 2020, cette pièce rare brille d'une teinte jaune-vert citron vert, la transformant d'un simple objet de collection en une œuvre d'art nocturne baptisée Canz GID Glowa. La phosphorescence de cette figurine de 142 g (5 oz) rend hommage à la surprise et à l'émerveillement inhérents au street art : la capacité de modifier la perception selon le contexte. À la lumière du jour, le CanBot arbore une esthétique ludique et vibrante ; dans l'obscurité, il se métamorphose, à l'image des paysages urbains qui inspirent les graffeurs, révélant une nouvelle facette lumineuse. Cette capacité de transformation reflète la nature changeante du street art lui-même, en constante évolution et en réaction à son environnement. Ce CanBot n'est pas un simple jouet ; c'est une représentation de la culture et du savoir-faire du street art, traduite en une forme que l'on peut admirer aussi bien au creux de sa main qu'en exposition. Il incarne l'énergie et l'esprit de la rue, capturés dans la forme compacte d'une bombe aérosol, outil indispensable du graffeur. Le CanBot est un hommage à la bombe de peinture, réinventée en une figure anthropomorphe dotée d'une vie et d'une personnalité. Chaque CanBot OG Kickstarter 2020 est livré neuf dans sa boîte, préservant ainsi son état pour les collectionneurs et les passionnés. Acquérir cette pièce de collection était une expérience exclusive, réservée aux participants de la campagne de financement participatif, ajoutant une dimension d'exclusivité et de communauté à l'expérience de possession. En tant qu'édition limitée, le CanBot symbolise un moment particulier pour les contributeurs, un souvenir tangible de leur soutien aux arts et une célébration de la scène street art. Au sens large, le CanBot original de Kickstarter 2020, créé par Czee13, témoigne de la créativité et de l'esprit de collaboration de la communauté du street art. Il illustre le potentiel de l'art à transcender les espaces traditionnels et à s'intégrer au quotidien, nous rappelant la joie et l'émerveillement qu'il peut susciter. Objet de collection, il se situe au carrefour de l'art et du commerce, brouillant les frontières entre art savant et culture populaire et célébrant leur fusion dans l'univers contemporain des jouets d'art de collection.
$291.00
-
Steve Seeley Test d'impression 11 HPM Sérigraphie par Steve Seeley
Test Print 11 Tirage sérigraphique manuel 20 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite par les artistes pop Steve Seeley x Curtis Readel Œuvre d'art rare. Tirage d'essai original de 2019, découpé à la main et signé par Steve Seeley et Curtis Readel. Numéroté 1/1. Format 18x24. Épreuve d'essai, 2019. Artistes POP!NK variés, dont Steve Seeley et Curtis Readel. Nombre de couleurs variable, de 8 à 20, sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, 160 lb (625 g/m²). Bords frangés. 45,7 x 61 cm. Exemplaire unique signé par Steve Seeley et Curtis Readel ; numéroté 1/1. Imprimé par POP!NK Editions.
$631.00
-
Stephanie Buer Impression d'archives du CN Rail par Stephanie Buer
Tirage d'art en édition limitée CN Rail Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Stephanie Buer, légende du street art pop graffiti. Tirage pigmentaire d'archive signé et numéroté sur papier Moab Fine Art 290 g/m² à bords frangés à la main. Format : 47 x 35,5 cm. Sortie : 13 mars 2020 « Cette œuvre est un dessin que j'ai réalisé à partir d'images prises lors de mes explorations de l'usine Packard il y a des années. C'était avant le rachat et la rénovation de l'usine, à l'époque où je vivais à Détroit et où je la fréquentais régulièrement. Ce lieu est très cher à mon cœur et a joué un rôle déterminant dans mes débuts en tant qu'artiste. » – Stephanie Buer
$218.00
-
Darick Maasen Danser comme une mouche, mordre comme un moustique !! Impression Giclée par Darick Maasen
Danse comme une mouche, pique comme un moustique ! Tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Darick Maasen, artiste de rue et de contre-culture. Impression d'art inspirée du jeu Punch-Out Nintendo NES.
$134.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Metallica Helping Hands par Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Metallica Helping Hands par Shepard Fairey - OBEY - Couleur tirée à la main sur papier d'art crème moucheté - Œuvre en édition limitée - Obey Pop Culture Artist. 2024 Signée par Shepard Fairey - OBEY & Édition limitée numérotée à 500 exemplaires. Sérigraphie 18x24 représentant une fleur en forme de crâne. Dédiée aux groupes de rock cultes Metallica, Sammy Hagar et Sistastrings. « Metallica m'a récemment demandé de créer l'affiche de leur concert Helping Hands. Bien sûr, j'ai accepté car Metallica est l'un de mes groupes préférés et le groupe le plus performant en concert que j'aie jamais vu ! De plus, le concert soutient de belles causes. Cette affiche célèbre le triomphe sur l'adversité tout en reconnaissant la fragilité de la vie et notre capacité à construire le monde que nous souhaitons pour nous-mêmes et nos semblables. » - Shepard Fairey - OBEY Sérigraphie Metallica Helping Hands par Shepard Fairey - OBEY L'estampe sérigraphique « Metallica Helping Hands » de Shepard Fairey fusionne l'iconographie brute du rock avec la philosophie visuelle pointue du Street Pop Art et du graffiti. Créée pour le concert de Metallica du 13 décembre 2024 au YouTube Theater de Los Angeles, cette œuvre est à la fois un objet promotionnel et culturel, qui confirme la place unique de Fairey au carrefour de la musique, de la politique et de la rébellion visuelle. Cette édition limitée, tirée à la main sur papier Speckletone crème 45,7 x 61 cm, est non seulement signée et numérotée par Fairey lui-même, mais également éditée à seulement 500 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection et un témoignage de l'art de l'affiche contemporaine. Symbolisme du design et impact visuel La composition s'articule autour d'une main d'un blanc immaculé serrant une fleur stylisée dont les pétales se métamorphosent subtilement en un motif de crâne. La tige sinueuse de la fleur évoque à la fois la délicatesse et la rébellion. Cet emblème, rendu en rouge, noir et blanc éclatants, symbolise la dualité : la vie et la mort, la fragilité et la force, la compassion et la rébellion. Le contraste délibéré entre les courbes douces de la fleur et les lignes anguleuses du crâne reflète l'esprit complexe de la musique de Metallica, où les riffs puissants côtoient souvent des paroles introspectives. La typographie caractéristique de Fairey et la mise en page symétrique confèrent à l'œuvre l'immédiateté et l'intensité propres à ses créations les plus emblématiques, étendant ainsi sa portée bien au-delà du simple produit dérivé. Metallica et la culture de la résistance amplifiée La présence de Metallica dans la culture populaire dépasse largement le cadre du heavy metal. Leur style de résistance exacerbée, forgé par des décennies de production visuelle, sonore et textuelle, s'inscrit naturellement dans le courant du Street Pop Art. L'affiche de Fairey positionne le groupe non seulement comme musiciens, mais aussi comme figures culturelles dont les collaborations artistiques contribuent de manière significative au débat visuel autour du changement social. En contextualisant visuellement la mission philanthropique du concert – au profit de la fondation All Within My Hands de Metallica –, Fairey présente le rock non seulement comme une expression, mais aussi comme une action, et l'art comme un prolongement de cet impact. Le rôle de Shepard Fairey dans le street art pop et le graffiti L'héritage artistique de Fairey se caractérise par la subversion, la clarté du message et l'utilisation subversive de l'esthétique commerciale pour questionner les structures de pouvoir. Dans cette estampe, il exploite ces traits fondamentaux tout en rendant hommage à un groupe dont l'héritage rejoint le sien. L'estampe conserve les éléments stylistiques caractéristiques de la marque OBEY de Fairey – silhouettes nettes, précision géométrique et force symbolique – tout en y introduisant une chaleur et une sensibilité rarement présentes dans ses œuvres engagées. L'image de la fleur en forme de crâne, sur fond de performance de Metallica, Sammy Hagar et Sistastrings, devient un reliquaire moderne, un symbole d'unité par le son, la protestation et le design. Cette œuvre ne se contente pas d'immortaliser un événement précis, mais étend sa portée au discours plus large de l'art militant, devenant ainsi un exemple éloquent de la fusion, sur toile, de deux géants culturels – Shepard Fairey et Metallica – dans le cadre du Street Pop Art et du Graffiti.
$500.00
-
Fin DAC Sérigraphie Haiconca Or jaune métallisé par Fin DAC
Sérigraphie Haiconca Or Jaune Métallique par Fin DAC Tirage à la main 8 couleurs sur papier d'art Somerset 410 g/m² à fond perdu et bordé à la main Édition limitée Œuvre d'art Findac . Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Œuvre d'art de format 20 x 31,5 cm. Sérigraphie. Sérigraphie Haiconca Or jaune métallisé par Fin DAC « Haiconca Metallic Yellow Gold » est une sérigraphie magistrale de 2023, signée Fin DAC, artiste renommé du street art pop. Imprimée sur papier d'art Somerset 410 g/m² à bords frangés, sans marges, cette œuvre de 50,8 x 80 cm (20 x 31,5 pouces) fait partie d'une édition strictement limitée à 40 exemplaires signés et numérotés. Réalisée selon un procédé de sérigraphie complexe en 8 couleurs, elle présente un portrait monochrome finement rendu, électrisé par un motif de masque audacieux en or jaune métallique. Cette juxtaposition d'hyperréalisme en niveaux de gris et de couleurs symboliques vibrantes est une signature du langage visuel de Fin DAC et contribue à son exploration constante de la beauté culturelle et du pouvoir féminin. Style et emblèmes culturels distinctifs de Fin DAC Fin DAC, artiste irlandais de renommée internationale, a redéfini le portrait féminin dans le street art et le graffiti grâce à un symbolisme visuel constant et délibéré. Son esthétique signature se caractérise par des femmes masquées, ornées de motifs faciaux colorés évoquant des éléments cérémoniels traditionnels asiatiques, sud-américains ou tribaux. « Haiconca Metallic Yellow Gold » illustre parfaitement cette approche thématique. La femme représentée fixe le spectateur, à la fois digne et sur la défensive, son regard perçant contrastant avec le masque doré qui recouvre le haut de son visage. Son anneau de nez, sa bague texturée et ses ongles vernis contribuent à la narration complexe qui caractérise souvent les sujets de Fin DAC : puissants et introspectifs, parés et pourtant intacts. Processus, matériaux et exécution artistique L'utilisation du papier Somerset 410 g/m² est un choix délibéré, qui accentue la profondeur tactile de l'œuvre et permet au pigment métallique de refléter la lumière en différentes nuances selon l'angle de vue. La sérigraphie artisanale en huit couleurs offre un contrôle et une superposition extrêmes, donnant naissance à une estampe à l'aspect quasi photographique, tout en conservant son authenticité issue du street art. Les bords frangés à la main confèrent à l'estampe une qualité brute et sculpturale, en parfaite adéquation avec la démarche artistique de Fin DAC, qui fait le lien entre la rue et la galerie. Ces détails de production ne sont pas anodins : ils sont essentiels pour comprendre comment le pop art urbain est devenu un art à part entière, prisé des collectionneurs. Pertinence contemporaine de l'art urbain pop et du graffiti Haiconca Metallic Yellow Gold est une œuvre visuellement saisissante qui interroge l'identité, le pouvoir d'agir et la perception. Le masque jaune métallique est à la fois un bouclier et une affirmation, une métaphore visuelle des rôles que les femmes adoptent ou refusent dans la société contemporaine. Le travail de Fin DAC continue de mettre en lumière des femmes d'horizons culturels divers, non pas comme des symboles exotiques, mais comme des individus émancipés qui imposent leur présence dans les paysages urbains et artistiques. Dans le contexte du street art et du graffiti, cette œuvre fait le lien entre le portrait photoréaliste et une iconographie audacieuse, soulignant la place de Fin DAC comme figure incontournable du genre. Tirée à seulement 40 exemplaires, cette édition de 2023 offre aux collectionneurs une œuvre rare et puissante, résolument contemporaine tout en conservant une esthétique et une profondeur émotionnelle intemporelles.
$2,144.00
-
DKNG Sérigraphie Eagle 5 par DKNG
Eagle 5 Édition Limitée Série ICON Impression Sérigraphique Manuelle 4 Couleurs sur Papier Beaux-Arts par DKNG Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Spaceballs, le film, Eagle 5 RV, vaisseau spatial, parodie de Star Wars. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
Chris Saunders Wolf Mandala sérigraphie par Chris Saunders
Édition limitée Wolf Mandala, sérigraphie artisanale 3 couleurs avec couche transparente UV sur papier d'art noir réglisse 90 lb par Chris Saunders, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 75 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 24 x 24 pouces. « Cette œuvre a été vendue à un ami cher l'année dernière. Initialement une commande personnalisée, elle a évolué au fil du temps. Elle recèle de nombreux symboles sacrés et a été créée dans le but de protéger l'espace où elle est accrochée. À cette époque, je traversais des transformations intérieures qui m'ont inspiré à créer une œuvre protectrice, et l'archétype du loup incarnait parfaitement cette qualité. Pour moi, le loup symbolise à la fois l'intelligence et la force d'un gardien. Mon travail consiste à créer un miroir réfléchissant qui permette au spectateur de se voir en lui-même et de susciter des changements intérieurs positifs. J'explore actuellement la combinaison de symboles archétypaux et de mandalas, symboles de force, pour protéger l'espace qu'ils occupent et rappeler au spectateur sa propre force et son pouvoir intérieurs. » - Chris Saunders
$771.00
-
Joe Ledbetter Pink Elephant DesignerCon 2017 Sérigraphie par Joe Ledbetter
Pink Elephant DesignerCon 2017 Blacklight Limited Edition, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier beaux-arts par Joe Ledbetter, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) sur papier, impression fluorescente. Flocage noir. Signée, numérotée et filigranée en creux pour garantir son authenticité. Édition limitée à 100 exemplaires.
$134.00
-
Cleon Peterson Triptyque possédé, sérigraphie de Cleon Peterson
Triptyque « Possédé », sérigraphie de Cleon Peterson, tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 125 exemplaires Taille de l'œuvre 154x18 (18x18 x 3) Triptyque Sérigraphie. Dévoilement des possédés : un triptyque de Cleon Peterson Le triptyque sérigraphié « Possessed » de Cleon Peterson capture une énergie brute et dynamique, à la fois captivante et provocatrice, incarnant l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Sortie en 2024, cette œuvre en édition limitée reflète le style narratif et épuré de Peterson, mettant en lumière son approche singulière de la narration visuelle par des lignes audacieuses et des couleurs contrastées. La vision de Cleon Peterson imprimée Avec seulement 125 exemplaires disponibles, chacun signé et numéroté par l'artiste, le triptyque « The Possessed » est devenu une pièce de collection très recherchée. Mesurant 137 cm de large sur 46 cm de haut une fois disposés côte à côte, les trois panneaux de 46 x 46 cm offrent un impact visuel saisissant. Tiré à la main sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, le triptyque témoigne d'une qualité de fabrication exceptionnelle, reflétant le savoir-faire et le souci du détail de Peterson. Le choix du papier Coventry Rag souligne l'engagement de l'artiste envers la qualité. Reconnu pour sa durabilité et son grain exceptionnel, ce papier rehausse la profondeur et l'intensité de la sérigraphie, permettant aux contrastes marqués et aux détails complexes de toucher le spectateur. Interprétation du triptyque des possédés Le Triptyque des Possédés est une exploration saisissante du chaos, du pouvoir et des interactions humaines. L'œuvre de Peterson est souvent imprégnée de thèmes de lutte et de conflit, dépeignant des scènes qui remettent en question la perception de la moralité et de l'ordre chez le spectateur. Ce triptyque ne fait pas exception, présentant un récit tumultueux qui se déploie sur les trois panneaux, plongeant le spectateur dans un monde de dichotomies saisissantes et d'émotions brutes. L'utilisation par Peterson d'une palette de couleurs restreinte amplifie le drame de chaque panneau, le noir profond et la chaleur de l'or s'engageant dans une danse visuelle à la fois ancestrale et contemporaine. Les formes agressives et l'interaction des figures suggèrent un commentaire plus profond sur les structures sociales et les démons intérieurs, laissant une large place à l'interprétation tout en affirmant clairement la nature omniprésente du conflit. L'impact culturel de l'œuvre de Peterson L'art de Cleon Peterson ne naît pas du néant, mais constitue une réponse directe au monde qui l'entoure. À l'instar du reste de son œuvre, le Triptyque Possédé est une œuvre marquante du pop art urbain, un genre qui sert souvent de tribune publique à la critique et à la réflexion sociales. Son style singulier a consolidé sa place sur la scène artistique contemporaine, en résonance avec l'esprit du street art et ses racines transgressives ancrées dans le graffiti. En tant que conteur visuel, Peterson endosse le rôle d'un chroniqueur des temps modernes, utilisant la sérigraphie pour documenter et analyser les complexités de la condition humaine. Le format limité du Triptyque Possédé garantit que chaque pièce s'inscrit dans ce récit, témoignant du parcours artistique de Peterson et offrant un aperçu du discours culturel. Le Triptyque Possédé de Cleon Peterson enrichit considérablement le canon du pop art urbain et du graffiti, révélant l'engagement profond de l'artiste envers les thèmes du pouvoir, du chaos et des constructions sociales. Grâce à la sérigraphie, Peterson a créé une série qui captive le regard et stimule l'esprit, assurant ainsi que son travail reste un sujet de discussion et d'admiration au sein de la communauté artistique.
$2,188.00
-
Faile Inside Out en rouge scintillant / Jerry B-Side
Achetez Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side HPM 2-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print With Acrylic, Silkscreen Ink and Spraypaint on 310 gsm Coventry Rag (Deckle Edge) by Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Une nouvelle petite édition peinte à la main du studio. Celui-ci avec l'image "Inside Out". Une édition studio classique, peinte et imprimée à la main, chacune avec ses propres touches. Ce papier est lourd, travaillé en profondeur et taché. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Édition variée peinte à la main de 24 Acrylique et encre sérigraphique sur papier d'archive Estampillé, gaufré et signé Faile 1986
$6,303.00
-
Honmono Taiketsu Art Toy Panda inversé par Honmono Taiketsu
Sculpture de collection en vinyle Reverse Panda en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Honmono Taiketsu x Fools Paradise. Édition limitée 2022 à 499 exemplaires. Hauteur : 28 cm. Neuve en boîte. Motif : panda noir et blanc avec cadran de montre Rolex. Le rôle de Reverse Panda dans l'évolution du street art et du graffiti La sculpture en vinyle Reverse Panda, édition limitée, témoigne avec force de l'évolution du street art et du graffiti. Créée par l'artiste pop moderne de renom Honmono Taiketsu en collaboration avec Fools Paradise, cette pièce de collection de 2022 incarne la fusion entre l'esthétique du street art et l'appropriation de l'imagerie commerciale par le pop art. Limitée à 499 exemplaires, cette figurine de 28 cm est une création originale représentant un panda noir et blanc orné d'un cadran de montre Rolex. Elle est présentée en parfait état dans son emballage d'origine. Cette œuvre reflète le cadre conceptuel du pop art par l'utilisation d'éléments iconiques recontextualisés de manière inédite et stimulante. Le panda, animal souvent associé à la paix et à la tranquillité, est juxtaposé au symbole du luxe et de la précision horlogère. Ce contraste n'est pas seulement visuel ; il interroge les intersections entre la nature et les idéaux construits de statut et de richesse. En combinant ces éléments, Taiketsu et Fools Paradise critiquent la marchandisation des symboles naturels et culturels, un débat profondément ancré dans le discours du street art et du pop art contemporains. Le Panda inversé symbolise le caractère à la fois ludique et provocateur qui caractérise une grande partie du street art, du pop art et du graffiti. Cet objet défie les conventions et remet en question les limites de ce qui est traditionnellement perçu comme de l'art de collection. Par sa forme, l'œuvre transmet un récit à la fois accessible et complexe, s'adressant à un large public tout en invitant à une introspection sur les thèmes de la consommation, de l'identité et du passage du temps. Le panda inversé comme artefact culturel et icône de l'art moderne En tant qu'artefact culturel, la sculpture Reverse Panda en vinyle incarne l'esprit de notre époque, où les frontières entre art savant et culture populaire s'estompent. Cette pièce en édition limitée est autant un objet de collection qu'une œuvre d'art contemporain, arborant la signature distinctive de Honmono Taiketsu et le langage stylistique novateur de Fools Paradise. Son appartenance à une série limitée à 499 exemplaires renforce son attrait, créant un sentiment d'urgence et d'exclusivité souvent associé au marché de l'art. Le propos artistique de Reverse Panda s'enrichit par son commentaire sur l'anthropomorphisme animal dans la culture populaire et leur représentation dans l'industrie du luxe. Le cadran d'une montre Rolex, qui sert de tête à la figure, est un clin d'œil direct à l'obsession sociétale du temps et du luxe. Par sa posture, la sculpture interroge la relation souvent paradoxale que les humains entretiennent avec les animaux, symboles d'adoration et de protection, mais aussi d'exploitation et de marchandisation. La sculpture en vinyle Reverse Panda, en édition limitée, est une œuvre aux multiples facettes qui représente le point de convergence de divers courants artistiques et culturels. Elle constitue une réflexion sur l'état de l'art contemporain, un médium à travers lequel Honmono Taiketsu et Fools Paradise engagent un dialogue visuel avec le public. Par son design novateur et ses messages sous-jacents, cette œuvre contribue de manière significative au mouvement du Street Pop Art et du graffiti, reflétant sa nature dynamique et évolutive ainsi que sa capacité à commenter les complexités du monde contemporain. À travers le Reverse Panda, les artistes nous rappellent que l'art est le reflet de la société et un outil puissant pour la questionner et la comprendre.
$638.00
-
Natalia Fabia I Heart Vodka Giclee Print par Natalia Fabia
Œuvre d'art « I Heart Vodka », impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste moderne Natalia Fabia.
$503.00
-
Bobby Hill Empire State Building 01 HPM Sérigraphie Acrylique par Bobby Hill
Empire State Building 01 Édition limitée Sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais 200 lbs par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill
$159.00
-
Jon Smith Salle 237 AP Sérigraphie par Jon Smith
Room 237 AP Artist Proof Limited Edition 4-Color Hand-Pull Silkscreen Print on Fine Art Paper by Jon Smith Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Épreuve d'artiste (EA) 2013 Signée et marquée EA Édition limitée Format 18x24 Chambre 237. Un hommage au film. La chambre 237 est un film sur les significations perçues dans le film Shining de Stanley Kubrick.
$246.00
-
Dave Pollot ARCHIVEPP
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$886.00
-
Saber Sans titre Graffiti Future Throw-Up AP Giclee Print par Saber
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$861.00
-
Jamie Reid God Save the USA Swastika Eyes Giclee Print par Jamie Reid
God Save the USA - Swastika Eyes Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art vieilli à la main par l'artiste de graffiti de la culture pop Jamie Reid. Signé : Oui. Technique : Giclée, tirage. Type d'édition : Édition limitée. Tirage : 313 exemplaires. Dimensions (cm) : 52 x 71 (20,5 x 38). Imprimée sur un papier blanc cassé vieilli à la main, cette œuvre de Reid revisite le style rétro de ses débuts dans une critique contemporaine de la politique américaine. « God Save the USA (Swastika Eyes) » fait partie d'une édition limitée à 313 exemplaires, signés et numérotés par l'artiste. Chaque exemplaire présente de légères variations dues au vieillissement du papier.
$712.00
-
Katsu Bombe de peinture aérosol chromée argentée signée Katsu, œuvre d'art de Montana MTN
Bombe de peinture aérosol chromée argentée Katsu, étiquetée et signée à la main, œuvre d'art de Montana MTN Limited Edition Crossover. Bombe de peinture Katsu Silver Chrome signée (édition limitée à 500 exemplaires, ???). Boîte signée. Dimensions de l'illustration : 3 x 8 pouces. La bombe et la boîte en bois sont signées, étiquetées et décorées à la main à la peinture aérosol. La bombe de peinture argentée chromée, signée et taguée à la main par Katsu, est une pièce de collection qui allie l'esprit rebelle du graffiti à l'exclusivité d'une édition limitée. Fruit d'un partenariat avec Montana MTN, marque de référence en matière de peinture aérosol de haute qualité plébiscitée par les artistes de rue du monde entier, cette édition 2023 capture l'essence même de l'art urbain. Présentée dans un coffret en bois, chaque bombe mesure 7,6 x 20,3 cm et est signée à la main par l'artiste Katsu, figure anonyme vénérée dans le milieu artistique underground. La signature de la bombe et du coffret authentifie chaque pièce et y appose la signature de Katsu, rendant chaque exemplaire unique. Cette série, limitée à 500 exemplaires (dont le nombre n'a pas été divulgué), est un objet de collection très prisé des amateurs de street art. Le tag iconique de Katsu, généralement visible dans l'espace public comme un acte de réappropriation et d'expression personnelle, se réinvente ici en une œuvre d'art à collectionner. Ce croisement entre art urbain et art de collection remet en question la perception traditionnelle du graffiti comme simple vandalisme, l'élevant au rang de forme d'art populaire à part entière, admirable et collectionnable. La finition chromée des bombes de peinture reflète l'esthétique caractéristique du graffiti scintillant sur les murs des villes, capturant la nature éphémère de ces œuvres, souvent éphémères. Chaque bombe et chaque boîte, ornée de peinture en aérosol, porte en elle les textures brutes et l'esthétique authentique de la rue, offrant un fragment de paysage urbain à apprécier dans l'intimité de son espace personnel. C'est un dialogue entre l'artiste et le collectionneur, un pacte tacite affirmant que l'art ne se limite pas aux galeries et aux musées, mais qu'il est partout autour de nous, dans les ruelles et sur les boulevards, vivant dans les lieux que nous fréquentons chaque jour. Cette série de Katsu et Montana MTN immortalise l'art éphémère du tag, conférant une permanence à ce qui est généralement éphémère et retraçant l'évolution de l'art contemporain.
$620.00
-
Cleon Peterson Sérigraphie en noir et or « Le Retour » de Cleon Peterson
Sérigraphie en noir et or « The Return » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de Cleon Peterson (2025). Tirage sérigraphique 20x20 représentant un guerrier à cheval brandissant une épée ensanglantée. Sortie en janvier 2025, en pleine période des incendies en Californie. Le Retour Sérigraphie Noir et Or : Un récit saisissant de Cleon Peterson « The Return » de Cleon Peterson est une œuvre saisissante, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti, mêlant minimalisme et narration profonde. Cette sérigraphie en édition limitée, sortie en janvier 2025, est réalisée sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, offrant une profondeur visuelle et tactile unique. Mesurant 50,8 x 50,8 cm, elle arbore le style caractéristique de Peterson, marqué par des contrastes audacieux et des figures graphiques. Représentant un guerrier à cheval, brandissant une épée ensanglantée, l'œuvre aborde les thèmes du conflit, de la domination et de la survie. Publiée durant les incendies de Californie de 2025, elle résonne d'une atmosphère de destruction et de résilience, établissant un parallèle entre les combats personnels et les luttes sociétales de plus grande ampleur. La voix artistique distinctive de Cleon Peterson Cleon Peterson est reconnu pour son style graphique et épuré, mêlant des éléments du pop art à l'intensité de l'esthétique graffiti. Son œuvre explore souvent les thèmes des rapports de force, du chaos et des aspects les plus sombres de la nature humaine. « Le Retour » s'inscrit dans cette tradition, avec la figure centrale d'un guerrier à cheval symbolisant la conquête et la survie. L'utilisation du noir et de l'or confère à l'œuvre une tonalité à la fois majestueuse et inquiétante, accentuant la tension de la scène. La capacité de Peterson à condenser des récits complexes en formes simplifiées crée un impact visuel immédiat tout en invitant à une réflexion plus profonde sur les thèmes abordés. Design et symbolisme dans Le Retour « Le Retour » présente une composition saisissante où la figure centrale du guerrier domine l'espace visuel. Le cheval, rendu dans le minimalisme caractéristique de Peterson, évoque le mouvement et la force, tandis que l'épée ensanglantée rappelle brutalement la violence et ses conséquences. Le fond noir amplifie la teinte dorée de la figure, soulignant sa prééminence et l'isolant dans un espace quasi vide. Cette dualité d'ombre et de lumière symbolise non seulement le conflit, mais aussi la résilience et la survie. L'esthétique dépouillée reflète la violence brute de la lutte, rendant l'œuvre à la fois visuellement saisissante et thématiquement intense. Édition limitée : savoir-faire et contexte Imprimée sur papier d'art haut de gamme Coventry Rag, l'œuvre « The Return » est bordée à la main, ce qui lui confère un aspect artisanal sublimant l'intensité graphique de l'œuvre. Signée et numérotée par Cleon Peterson, cette édition limitée garantit son exclusivité et sa valeur de collection. Sa sortie, coïncidant avec les incendies en Californie, lui confère une résonance particulière, reliant les thèmes de la destruction et de la survie à l'actualité. « The Return » illustre la fusion entre le street art et le graffiti, capturant à la fois l'énergie brute de l'art urbain et les récits universels de conflits et de résilience humaine. Cette œuvre témoigne du talent de Peterson pour allier design minimaliste et narration puissante.
$400.00
-
Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$820.00
-
BE@RBRICK Shareef 100% & 400% Be@rbrick
Figurine de collection Shareef en vinyle Medicom, édition limitée. Bearbrick Medicom Collectible 2022, tailles 100 % et 400 % Neuf dans sa boîte
$337.00
-
Lucy McLauchlan Sous tous les angles AP sérigraphie par Lucy McLauchlan
Tirage sérigraphique en édition limitée 3 couleurs, tiré à la main, sur papier d'archivage 100 % coton, par Lucy McLauchlan, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Noir/Mark. Épreuve d'artiste AP
$539.00
-
Mr André Saraiva TYPOGRAPHIE
Achetez TITLE Edition limitée 2 couleurs Hand Letterpress Print sur MEDIUM par ARTIST pop art graffiti célèbre artiste art. INFO
$200.00
-
Woes Martin Croquis à l'aquarelle japonaise de Woebot, dessin original de Woes Martin
Croquis original à l'aquarelle japonaise de Woebot, par Woes Martin, sur papier beaux-arts. Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé à l'aquarelle et au stylo, 2023, format 6x8 Woebot : Croquis à l'aquarelle japonaise par Woes Martin Woebot, une aquarelle et un dessin à l'encre originaux de 2023 signés Woes Martin, illustre la fusion unique entre le pop art urbain et la culture graffiti, et une approche traditionnelle des beaux-arts. L'œuvre, mesurant 15 x 20 cm, est réalisée sur papier beaux-arts, ce qui lui confère à la fois une dimension intimiste et une présentation élégante. Reconnu pour ses personnages stylisés, semblables à des ours, souvent appelés « Woebots », Woes Martin s'est imposé comme une figure majeure du street art, notamment grâce à sa capacité à fusionner les techniques du graffiti avec une esthétique artistique plus douce et traditionnelle. L'évolution des malheurs : le Woebot de Martin dans le pop art urbain Woes Martin, artiste américain profondément ancré dans la culture du street art hawaïen et international, développe depuis de nombreuses années ses personnages emblématiques, les Woebots. Ces créatures, souvent représentées comme de grands ours massifs, suscitent une palette d'émotions allant de l'agressivité farouche à la mélancolie profonde. Dans cette aquarelle, Woebot révèle une facette plus douce et contemplative du personnage, soulignant la polyvalence de l'artiste. Le Woebot est un élément central de son œuvre, faisant le lien entre la force émotionnelle brute souvent associée au street art et l'accessibilité de la culture populaire. Dans cette aquarelle, le Woebot est dessiné avec un minimum de traits, des coups de pinceau doux et des ombrages délicats. La technique de l'aquarelle confère à l'œuvre une fluidité et une spontanéité remarquables, permettant au Woebot d'apparaître à la fois détaillé et abstrait. Cette approche est caractéristique de la capacité de Woes Martin à explorer différents médiums et à créer une œuvre à la fois éphémère et audacieuse. Dans l'univers du street art et du graffiti, la répétition de personnages comme Woebot revêt une importance particulière. À l'instar des tags iconiques qui deviennent indissociables de l'identité d'un artiste, les personnages de Woes constituent une empreinte personnelle, laissant une impression qui dépasse le cadre de la toile ou du mur. Woebot reflète à la fois l'état émotionnel de l'artiste et la vaste palette des émotions humaines, dépeintes à travers le prisme de l'esthétique du street art. Aquarelle et stylo japonais : un médium unique pour l'art urbain Si Woes Martin est souvent associé à des graffitis audacieux et au street art, l'utilisation de l'aquarelle japonaise et du stylo dans Woebot témoigne de l'étendue de son talent et de sa capacité d'adaptation. L'aquarelle, traditionnellement perçue comme un médium délicat et raffiné, contraste avec les connotations urbaines et brutes du graffiti. Pourtant, dans cette œuvre, Woes Martin marie avec brio les deux techniques, utilisant la fluidité de l'aquarelle pour créer une impression de mouvement et de profondeur au sein de la figure de Woebot, tandis que le stylo apporte netteté et précision à l'esquisse. La subtilité de l'aquarelle permet à Woes Martin d'explorer les aspects plus tendres et vulnérables de ses personnages. Alors que ses grandes fresques représentent souvent Woebots dans des poses puissantes et agressives, cette esquisse à l'aquarelle, de petit format, présente le personnage sous un jour plus introspectif. Les lavis délicats confèrent à Woebot une apparence presque fantomatique, comme s'il émergeait du papier ou y disparaissait. L'approche minimaliste de l'œuvre renforce le poids émotionnel que porte le Woebot, incitant le spectateur à se concentrer sur les expressions et la posture du personnage plutôt que sur les détails élaborés que l'on trouve souvent dans les œuvres de street art de plus grande envergure. Quand le pop art urbain rencontre le papier d'art L'un des aspects les plus frappants de Woebot réside dans l'utilisation du papier beaux-arts comme support. Ce papier, souvent associé à la peinture et au dessin classiques, contraste avec les surfaces urbaines et brutes typiques du street art et du graffiti. En choisissant le papier beaux-arts pour cette œuvre, Woes Martin fait entrer l'univers du graffiti dans le domaine des beaux-arts traditionnels. Il en résulte une juxtaposition entre le raffiné et le rebelle, le formel et l'informel. Le choix du papier enrichit également la texture de l'œuvre, l'aquarelle interagissant de manière unique avec ce type de support. La façon dont la peinture s'imprègne dans le papier, laissant apparaître des contours doux et organiques, contraste avec la précision et la fermeté des traits de stylo. Il en résulte une tension entre précision et spontanéité, un thème central dans le travail de Woes Martin. À l'instar du graffiti, où la rapidité et l'improvisation sont essentielles, cette esquisse témoigne de la capacité de Woes à travailler vite tout en maîtrisant parfaitement l'image finale. Dans le contexte du pop art urbain, le choix de matériaux nobles comme l'aquarelle et le papier élève la forme, suggérant que la valeur esthétique du graffiti et du street art devrait être considérée au même titre que les formes d'art plus traditionnelles. En utilisant ces matériaux, Woes Martin remet en question les frontières entre l'art savant et la culture urbaine, invitant le spectateur à repenser ce qui constitue un « beaux-arts » et la manière dont la culture urbaine peut être représentée dans cet espace. Profondeur émotionnelle et caractère de l'art graffiti La profondeur émotionnelle de l'œuvre de Woes Martin le distingue dans le monde du graffiti et du street art. Alors que de nombreux graffeurs se concentrent sur les tags ou les formes abstraites, Woes, en privilégiant la création de personnages, explore des récits émotionnels plus complexes. Le personnage de Woebot, sous ses différentes formes, devient le reflet des émotions de l'artiste et des expériences émotionnelles du spectateur. Dans cette esquisse de 2023, l'expression et le langage corporel de Woebot suggèrent la contemplation ou la tristesse, contrastant avec l'énergie agressive souvent associée au street art. La composition de l'œuvre témoigne également de la maîtrise de la forme et de l'espace dont fait preuve Woes Martin. Malgré la petite taille de l'esquisse, la figure de Woebot domine la page, ses formes larges et arrondies occupant la majeure partie de l'espace. Cela confère au personnage une impression de poids et de présence, malgré la nature minimaliste du dessin. Le spectateur est ainsi plongé dans l'univers de Woebot, invité à ressentir de l'empathie pour son humeur calme et introspective. En définitive, Woebot illustre avec force comment le street art pop peut transmettre des vérités émotionnelles profondes grâce à une imagerie simple, mais percutante. L'association par Woes Martin de lignes inspirées du graffiti, de techniques d'aquarelle japonaises et de matériaux des beaux-arts crée un langage visuel unique qui témoigne de l'évolution constante du street art. Alors que les frontières entre street art et beaux-arts s'estompent, des artistes comme Woes Martin sont à l'avant-garde de cette évolution, démontrant que le street art pop peut être aussi puissant émotionnellement et techniquement abouti que n'importe quelle forme d'art traditionnelle. En conclusion, Woebot témoigne de la capacité de Woes Martin à insuffler l'énergie brute du street art au domaine plus raffiné des beaux-arts, tout en préservant la profondeur émotionnelle et la profondeur des personnages qui ont fait de lui une figure emblématique du graffiti.
$298.00
-
Ces One- Rob Provenzano Impression d'archives en bois du matin par Ces
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Morning Wood sur papier d'art en coton 300 g/m² par Ces One - Rob Provenzano, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Morning Wood faisait partie d'une exposition organisée par Carhartt à New York. » - Ces One - Rob Provenzano
$217.00
-
Dave Persue Impression d'archivage FTP par Dave Persue
Tirages d'art en édition limitée FTP sur papier beaux-arts 310 g/m² par Persue, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format de l'œuvre : 12 x 12 pouces. « Ces œuvres proviennent de l'exposition « Touchy Subjects » présentée à la boutique phare de Seventh Letter à Los Angeles. J'y exposais avec Dabs, Myla et Rime. Ces peintures révèlent une facette plus sombre de l'univers de BunnyKitty. Elles mettent en lumière les violences policières, les émeutes, les fantasmes érotiques et les femmes de plaisir. Des sujets sensibles pour certains, mais présentés avec une esthétique charmante. J'ai tendance à beaucoup rêvasser. Ces peintures sont directement issues de mes rêveries. Je commence par esquisser des idées générales dans mon carnet – même pas des idées abouties – qui me servent de référence, puis je me lance directement dans la peinture. Aucun crayon ni papier calque n'a été utilisé pour la réalisation de ces œuvres. » – Persue
$134.00
-
Saber Pochoir unique à l'aquarelle HPM drapeau américain noir par Saber
Pochoir unique à l'aquarelle HPM, drapeau américain noir, par Saber, peint à la main en plusieurs exemplaires sur papier aquarelle beaux-arts, style graffiti, art de rue, pop art moderne. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Œuvre d'art originale au pochoir aquarelle, embellie à la main, format 5x5, représentant le drapeau américain à rayures noires. Déconstruction des symboles dans le pop art urbain Le pochoir aquarelle HPM « Drapeau américain noir » de Saber est une œuvre d'art pop moderne saisissante, témoignant de l'approche nuancée de l'artiste en matière de déconstruction symbolique et de commentaire culturel. Dans cette édition unique, signée et numérotée, limitée à 40 exemplaires (HPM – Hand-Painted Multiple), ce pochoir aquarelle réinterprète l'image traditionnelle du drapeau américain. Mesurant 12,7 x 12,7 cm, la peinture originale présente les bandes emblématiques du drapeau en noir, rompant ainsi avec le rouge et le blanc traditionnels. Technique et style du sabre L'œuvre de Saber se caractérise par sa complexité, tant dans les couches picturales que dans la richesse conceptuelle de sa signification. Cette pièce, réalisée sur papier aquarelle, utilise une technique de pochoir souvent employée dans le street art pour produire des images nettes et précises, reproductibles à l'infini. Pourtant, chaque œuvre de la série demeure unique, témoignant du talent de l'artiste. Le choix de l'aquarelle confère fluidité et douceur à l'image par ailleurs austère du drapeau, suggérant une impression d'éphémère et de changement. Les rayures noires dominent le champ visuel, contrastant avec les subtiles nuances de l'aquarelle. Cette altération des couleurs du drapeau peut donner lieu à de nombreuses interprétations sociales et politiques, du deuil et de la protestation à la force et à l'unité. L'œuvre devient un espace de dialogue, invitant le spectateur à projeter ses pensées et ses émotions sur l'image transformée du drapeau. Réflexions sur l'identité nationale et le patriotisme Dans le street art, le drapeau est un symbole puissant, chargé de sens et souvent utilisé pour exprimer la fierté, la contestation, ou une combinaison complexe des deux. La version du drapeau américain proposée par Saber interroge les notions d'identité nationale et de patriotisme. En modifiant les couleurs traditionnelles du drapeau, l'artiste invite à réévaluer la signification de ces symboles et leur résonance dans le contexte socio-politique actuel. Le choix de cet artiste de rue de travailler avec un emblème aussi fort que le drapeau américain témoigne d'une volonté d'aborder des thèmes à la fois universels et profondément personnels. Le drapeau, icône censée unir, devient sous la plume de Saber un lieu de divergence, un espace où les tensions et les contradictions de la vie américaine sont mises à nu. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, celle-ci ne se limite pas aux murs et aux ruelles où l'on trouve habituellement des graffitis. Elle investit les espaces plus intimes des galeries et des collections privées, tout en conservant l'énergie brute et provocatrice caractéristique du street art. L'artiste américain Saber maîtrise cette transition avec aisance, insufflant l'esprit de la rue au monde des beaux-arts sans rien perdre de la force de son message. Dans cette série unique, Saber continue de repousser les frontières du pop art urbain et du graffiti, confirmant ainsi son statut de figure majeure. Le pochoir unique « Drapeau américain noir HPM aquarelle » témoigne du pouvoir intemporel du street art à susciter la réflexion et à inspirer le dialogue. Il s'agit d'une prise de position audacieuse dans le débat actuel sur l'identité, l'appartenance et les symboles qui nous sont chers.
$84.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impression typographique Confrontation par Shepard Fairey - OBEY x Dennis Morris
Confrontation - Bob Marley - Estampe typographique en édition limitée, imprimée à la main en une couleur sur papier crème moucheté par Shepard Fairey - Œuvre d'art urbain rare - OBEY Pop Artwork Artiste. 40,6 cm x 49,5 cm. Édition limitée à 450 exemplaires. 19 mai 2021. Cette série d'estampes, réalisée en collaboration avec le photographe Dennis Morris, commémore le 40e anniversaire de la disparition de Bob Marley. Elle illustre l'incroyable complexité de la personnalité de Marley : le philosophe, le militant engagé pour la justice et le messager d'amour et de fraternité. Bob
$384.00
-
Ben Frost Yogi sur Xanax - Sérigraphie noire par Ben Frost
Yogi sous Xanax - Sérigraphie en édition limitée, 7 couleurs, tirée à la main, sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, par Ben Frost, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 2022 Ben Frost Yogi on Xanax, sérigraphie artisanale 7 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, couverture 160 lb, 61 x 61 cm (24 x 24 po), signée et numérotée par l'artiste. Tirage limité à 25 exemplaires, imprimés par POP!NK Editions. Yogi sous Xanax par Ben Frost – Intervention de la culture pop dans l'art urbain et le graffiti « Yogi on Xanax » est une sérigraphie artisanale en édition limitée de 2022, réalisée en sept couleurs par l'artiste australien Ben Frost sur papier Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb. Mesurant 61 x 61 cm, cette sérigraphie a été produite à seulement 25 exemplaires, signés et numérotés, sous la direction de POP!NK Editions. Reconnu pour son mélange subversif d'icônes de la culture pop et de sujets controversés, Frost livre une image provocatrice qui fusionne l'innocence de Yogi l'Ours avec le langage visuel froid d'une étiquette de Xanax. Cette juxtaposition crée une confrontation entre humour et critique, nostalgie de l'enfance et dépendance chimique, tout en conservant la vivacité graphique et la précision d'exécution qui caractérisent sa pratique artistique. L'œuvre est audacieuse, brillante et ironique, conçue pour susciter à la fois la reconnaissance et le trouble chez le spectateur. La satire pharmaceutique et la familiarité des dessins animés se rencontrent L'œuvre de Ben Frost remet régulièrement en question les récits aseptisés du marketing et de l'imagerie médiatique. Dans « Yogi on Xanax », l'utilisation de l'ours Yogi – personnage animé associé à l'insouciance et aux dessins animés de l'enfance – est délibérément décalée par rapport au monde clinique et réglementé des médicaments sur ordonnance. Son sourire joyeux et ses couleurs vives contrastent avec les avertissements et les indications de dosage figurant sur les emballages de Xanax. L'œuvre explore les thèmes de l'évasion, du refoulement des émotions et de la marchandisation de la santé, suggérant que même les symboles les plus innocents ne sont pas à l'abri des pressions sociales. Le traitement iconographique opéré par Frost reflète les stratégies centrales du street art et du graffiti, où le langage visuel est détourné pour révéler des vérités cachées et des contradictions culturelles. Technique d'impression, qualité de surface et précision des matériaux Réalisée avec précision sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, la sérigraphie sept couleurs garantit une application nette de chaque couche d'encre, offrant un contraste saisissant et un équilibre tonal parfait. Ce papier épais intensifie les couleurs et préserve la netteté de chaque trait et détail du texte. La sérigraphie, technique incontournable du pop art depuis l'époque d'Andy Warhol, permet à Frost de reproduire le style épuré des emballages commerciaux tout en y insufflant une tension conceptuelle intense. Chaque tirage est signé et numéroté à la main, ce qui renforce sa valeur de collection et l'inscrit parmi les œuvres d'art urbain pop et graffiti de prestige. L'implication de POP!NK Editions dans la production garantit une finition digne des plus grandes galeries, assurant à chaque tirage une richesse conceptuelle et une perfection technique irréprochables. Le commentaire culturel de Ben Frost à travers la distorsion de la marque Ben Frost continue de repousser les limites de la communication par l'imagerie pop, dans un format critique, ironique et visuellement saisissant. « Yogi on Xanax » opère à plusieurs niveaux : parodie, produit et perturbation visuelle. L'œuvre puise dans les archives des médias de masse et réinterprète des icônes familières en leur attribuant des connotations nouvelles et troublantes. Cette démarche est au cœur de la stratégie du Street Pop Art et du graffiti, où la répétition, l'appropriation et la recontextualisation ne sont pas de simples choix esthétiques, mais des actes radicaux. En plaçant une figure comme Yogi l'Ours dans le contexte de la nécessité médicale et de la régulation émotionnelle, Frost interroge la manière dont la société attribue sens et valeur aux images. Son art reflète un monde où les dessins animés vendent des pilules et les pilules, du calme, un monde où marque et identité fusionnent en une seule surface. « Yogi on Xanax » n'est pas qu'une simple œuvre de pop art : c'est une réflexion incisive et sans concession sur la culture visuelle contemporaine.
$1,500.00
-
Cope2- Fernando Carlo MTA Subway Sign Ascenseur à Mezzanine Original Street Sign Graffiti Peinture par Cope2- Fernando Carlo
Panneau de signalisation du métro MTA - Œuvre d'art en techniques mixtes sur panneau de signalisation MTA, réalisée par l'artiste de culture pop urbaine Cope2. Authentique panneau de métro MTA d'origine : il s'agit d'un panneau métallique de 35,5 x 130 cm (14 x 51 pouces) peint à la bombe par cope2. Né en 1968 à New York sous le nom de Fernando Carlo Jr., Cope 2 a exposé ses œuvres lors d'expositions individuelles et collectives dans des galeries et des musées aux États-Unis et à l'étranger. Artiste autodidacte et figure légendaire du graffiti, il contribue depuis plus de 30 ans à la culture urbaine. Comptant parmi les graffeurs les plus prolifiques de New York, il a commencé à taguer son nom dans le South Bronx en 1978. Il a développé son style dans le métro et les rues du Bronx, créant des œuvres de graffiti tout au long des années 1980 et 1990 et acquérant une reconnaissance internationale pour son style unique. Fernando Carlo, alias COPE2, est un artiste américain, figure emblématique de la scène graffiti new-yorkaise. Son implication dans le street art des années 80 et 90 a progressivement contribué à forger sa réputation, faisant de lui l'un des graffeurs les plus connus des États-Unis. À la fois controversée et iconique, son parcours et son engagement dans le graffiti depuis les dernières décennies du XXe siècle éclairent l'histoire même du graffiti et son évolution au fil des ans.
$2,607.00 $2,216.00
-
Nate Duval Tennis Alien AP Sérigraphie par Nate Duval
Tennis Alien - Épreuve d'artiste AP - Sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval - Œuvre d'art pop en édition limitée. Épreuve d'artiste (EA) 2014 Signée et marquée EA Édition limitée Format 8,5 x 11
$70.00
-
Jeff Soto Jacob et l'homme en noir AP sérigraphie par Jeff Soto
Jacob et l'Homme en Noir, sérigraphie artisanale en édition limitée 4 couleurs sur papier beaux-arts par Jeff Soto, artiste pop art célèbre et rare. Épreuve d'artiste (EA). 2010. 18x24. Signée et numérotée. Hommage à la série télévisée Lost.
$213.00
-
Hugh Leeman Love & Luck HPM Archival Print par Hugh Leeman
Love & Luck, édition limitée, tirages pigmentaires d'archives rehaussés à la main sur papier beaux-arts 300 g/m² par Hugh Leeman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « À l'origine, le faucon était peint sur un mur dans le cadre d'une installation interactive, fondant sur un rat imprudent. L'œuvre originale était une fresque de 5,5 m x 6 m, recouverte de 163 kg de sel. Deux décors distincts ont été créés devant cette fresque, sur le sel. Le premier, contemporain et domestique, comprenait un élégant tabouret haut en cuir et bois, un porte-revues et une table d'appoint. Le second était une tente noire peinte à la main, avec des chaussures de tennis noires à l'entrée. » – Hugh Leeman
$226.00
-
Aaron Nagel Tombeau Archival Print par Aaron Nagel
Tirages d'art pigmentaires en édition limitée sur papier Moab Fine Art par Aaron Nagel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage pigmentaire d'archives 24 x 8,25 pouces sur papier Moab Fine Art. Édition signée et numérotée de 50 exemplaires.
$226.00